Dépression et personnes déprimées

145 produits

  • And Then Things Got Better Purple Mini Stencil HPM by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Purple Mini Stencil HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Et puis les choses se sont améliorées - Purple Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.

    $954.00

  • Revenge Is A Dish Dog Ceramic Plate Art Object by Luke Chueh

    Luke Chueh Revenge Is A Dish Dog Assiette en Céramique Objet d'Art par Luke Chueh

    « La vengeance est un plat » - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.

    $244.00

  • Pretending to Be In Love Purple Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Faire semblant d'être amoureux sérigraphie violette par Greg Gossel

    Faire semblant d'être amoureux - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 5 couleurs violettes, sur papier Cougar d'archivage, par Greg Gossel, artiste pop art de rue rare. Édition limitée 2015, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19 x 25 Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive

    $203.00

  • Get Off My Cloud Blotter Paper Archival Print by Niagara

    Niagara Get Off My Cloud Blotter Paper Archival Print par Niagara

    Papier buvard Get Off My Cloud, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Niagara, œuvre d'art LSD de la culture pop. « Get Off My Cloud » a été réalisée pour une grande exposition à Art Basel. La toile mesurait 3 mètres carrés. Un camion a été affrété pour la livrer à la toute nouvelle galerie de Miami. Le vernissage fut un triomphe. Après minuit, une tempête éclata. L'immense ballon publicitaire s'envola et heurta les projecteurs et les lignes électriques. Explosion instantanée… l'incendie réduisit la galerie en cendres. Personne ne fut tué, mais « Get Off My Cloud » fut une victime collatérale.

    $352.00

  • Case Work Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impression d'archives Case Work par Aaron Nagel

    Tirages d'art en édition limitée sur papier Moab Fine Art par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives 36 x 15 pouces sur papier Moab Fine Art. Édition signée et numérotée de 30 exemplaires.

    $352.00

  • Where Is My Mind? Blotter Paper Archival Print by Richey Beckett

    Richey Beckett Où ai-je l'esprit? Impression d'archives sur papier buvard par Richey Beckett

    Où est mon esprit ? Impression d'art en édition limitée sur papier buvard perforé, réalisée par Richey Beckett dans le style pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Où est mon esprit ? par Richey Beckett : L'art du buvard et le fil conducteur psychédélique dans le pop art et le graffiti. « Where Is My Mind? » est une estampe pigmentaire d'archives de 19 x 19 cm sur papier buvard perforé, réalisée par l'illustrateur gallois Richey Beckett et publiée le 19 avril 2021. Cette œuvre en édition limitée est signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Perforée à la main par Zane Kesey, fils de Ken Kesey et héritier d'une tradition culturelle intimement liée à l'exploration psychédélique, cette édition rend hommage à une riche histoire visuelle et contre-culturelle. Grâce au travail minutieux de Beckett à l'encre et à son imagerie symbolique, l'œuvre s'impose comme une contribution essentielle à l'évolution du Street Pop Art et du graffiti. La composition s'articule autour du visage serein d'une femme, entouré de cheveux fluides et de détails floraux ornementaux, rendus avec un subtil équilibre de couleurs hallucinogènes et de traits fins. Le mélange de violets, de rouges, de verts et d'or évoque l'univers visuel altéré de l'expérience psychédélique. Le choix du papier buvard s'inscrit directement dans la tradition culturelle de l'art lié à la distribution de LSD, rattachant cette œuvre non seulement à la scène artistique underground des années 1960, mais aussi à une rébellion plus large contre les normes esthétiques et politiques. La précision caractéristique de Beckett et son respect pour les motifs anciens confèrent à cette pièce une dimension sacrée, tout en célébrant le chaos, les états oniriques et l'ouverture émotionnelle. La narration visuelle enracinée dans la culture de l'imprimé psychédélique « Où est mon esprit ? » témoigne de la capacité de Beckett à fusionner élégance visuelle et résonance symbolique. Les yeux clos et l'expression sereine du personnage central suggèrent un voyage intérieur, une déconnexion du monde physique et une immersion dans un espace psychologique ou métaphysique. Ce moment de dissolution silencieuse fait écho à l'expérience associée aux substances psychédéliques et à leur capacité à distordre ou amplifier la perception humaine. En imprimant l'œuvre sur du papier buvard, Beckett réactive un format qui a longtemps servi à la fois de support pour le LSD et de forme d'art destinée à transporter le spectateur. Ce faisant, il contribue à la préservation et à la réinterprétation d'un langage visuel souvent exclu de l'histoire de l'art traditionnelle, mais fondamental pour l'esthétique du street art et du graffiti. Cette œuvre dépasse largement le simple aspect visuel. Son support invite le spectateur à se souvenir ou à imaginer l'acte tactile et spirituel de transformation. De même que le graffiti métamorphose les façades délaissées en panneaux d'expression pour la contestation culturelle, le papier buvard transforme une substance éphémère en un artefact permanent. L'œuvre de Beckett, tout en étant raffinée et complexe, porte cette même éthique de transformation et de confrontation. Densité symbolique et format comme rébellion Le symbolisme de « Where Is My Mind? » est complexe. La figure détendue semble presque en apesanteur, flottant dans une tapisserie de formes organiques et d'éclats dorés. Ces ornements évoquent un symbolisme botanique, faisant peut-être référence aux origines naturelles des psychédéliques et à leur usage cérémoniel dans les cultures anciennes. Le choix de créer une composition aussi détaillée et méditative sur du papier buvard est à la fois un acte de respect et de subversion. Il élève un objet jetable et interdit au rang d'œuvre d'art à part entière, sans pour autant en altérer les racines. À l'instar de nombreuses œuvres de street art et de graffiti, l'œuvre explore la dualité : entre contrôle et lâcher-prise, structure et chaos, tradition et rébellion. « Where Is My Mind? » utilise l'encre, la couleur et le médium pour transformer le simple fait de regarder une œuvre en une expérience immersive. L'œuvre n'est pas passive. Elle invite le spectateur à ralentir, à examiner les détails et à réfléchir. Dans un monde saturé d'images produites en masse et de distractions numériques, Beckett offre une expérience tactile et intentionnelle. C’est cette approche qui trouve un écho si profond auprès des collectionneurs, des amateurs d’art psychédélique et des défenseurs des formes d’art qui existent en dehors du cadre académique. L'influence de Richey Beckett sur le pop art psychédélique contemporain Richey Beckett, artiste installé au Pays de Galles, continue de façonner l'esthétique de l'art alternatif en fusionnant la maîtrise traditionnelle du dessin à la plume et à l'encre avec des formats et des thèmes qui remettent en question les normes artistiques conventionnelles. Ses œuvres sur papier buvard – notamment cette édition de 2021 – illustrent parfaitement la maturité du Street Pop Art et du graffiti, tout en préservant leur caractère subversif. Ces pièces en édition limitée opèrent à plusieurs niveaux : objets de collection haut de gamme, outils de préservation culturelle et récits visuels méditatifs. La collaboration avec Zane Kesey enrichit la portée culturelle de l'œuvre, l'ancrant dans un héritage qui s'étend sur des décennies de résistance visuelle et d'éveil des consciences. « Where Is My Mind? » rappelle aux spectateurs que les frontières de l'art ne sont pas dictées par la toile ou les murs d'une galerie, mais par l'intention, le format et la résonance émotionnelle. Les œuvres sur papier buvard de Beckett témoignent d'une rébellion artistique ancestrale, modernisée par le savoir-faire, la couleur et la conscience.

    $352.00

  • Sorrow White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $759.00

  • Never Look Back 1 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Ne jamais regarder en arrière 1 Giclee Print par Andrew Bell

    « Never Look Back 1 », une œuvre d'art en édition limitée, imprimée en giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Andrew Bell.

    $61.00

  • Loner Days Giclee Print by Ben Kehoe

    Ben Kehoe Impression Giclee Loner Days par Ben Kehoe

    Tirages d'art giclée en édition limitée « Loner Days » sur papier photo d'archivage, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe.

    $217.00

  • BunnyKitty DreamState Purple Silkscreen Print by Dave Persue

    Dave Persue BunnyKitty DreamState Violet Sérigraphie par Dave Persue

    BunnyKitty Dream State - Sérigraphie en édition limitée, 6 couleurs violettes, tirée à la main sur papier beaux-arts, par Dave Persue, artiste d'art pop moderne. Édition variante violette 2021 de 15 exemplaires signés et numérotés, sérigraphie 6 couleurs sur papier d'archivage Format 18x24 Tirage réalisé à la main à Los Angeles, CA.

    $631.00

  • Getting Up Silkscreen Print by Skinner

    Skinner Se lever en sérigraphie par Skinner

    « Getting Up », édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier métallisé Cougar 100 lb, par Skinner, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie. Il a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré. Son œuvre a été exposée dans de nombreux musées, universités et galeries à travers le monde. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $221.00

  • What The Hell Am I Doing With My Life Mini HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier What the Hell Am I Doing With My Life Mini HPM Wood Stencil Print par Denial- Daniel Bombardier

    Qu'est-ce que je fais de ma vie ? - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Édition limitée HPM signée et numérotée à 20 exemplaires. Format de l'œuvre : 11 x 11 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $954.00

  • Tuberose Giclee Print by Christine Wu

    Christine Wu Impression Giclée Tubéreuse par Christine Wu

    Œuvre d'art représentant une tubéreuse, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Christine Wu.

    $352.00

  • Good Morning Sunshine Be@rbrick AP Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik Good Morning Sunshine Be @ rbrick AP Sérigraphie par Frank Kozik

    Good Morning Sunshine > Be@rbrick 7 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts par Frank Kozik, artiste pop art célèbre et rare. Épreuve d'artiste (EA) en bon état. Artiste : Frank Kozik. Date de création : 2004. Édition : EA limitée à 35 exemplaires ; signée et numérotée. Dimensions : 59 x 83 cm. Signée et numérotée au crayon par l'artiste. Cette sérigraphie 7 couleurs est imprimée sur papier blanc.

    $344.00

  • Nemeta II AP Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Estampe giclée Nemeta II AP par Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II AP Artist Proof Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper by Pop Culture Graffiti Artist Rodrigo Rod Luff. Épreuve d'artiste (EA) 2016 Signée et marquée EA Édition limitée Impression giclée Format 24x16 Nemeta II de Rodrigo Rod Luff : rêverie mythique et illumination naturelle Nemeta II de Rodrigo Rod Luff, créée en 2016 sous forme d'épreuve d'artiste signée (giclée) de 61 x 41 cm, plonge le spectateur dans une vision onirique où nature, féminité et sérénité intérieure convergent sous un paysage lumineux. Cette œuvre d'art présente une jeune femme endormie parmi d'épaisses racines et des pierres polies par la rivière, son corps se fondant doucement dans la terre comme enfoui en elle. Autour d'elle, des champignons lumineux et une chouette aux ailes rayonnantes, le tout rendu dans le style caractéristique de Luff : un réalisme éthéré qui fusionne détails botaniques et lumière surnaturelle. L'œuvre tire son titre du terme celtique « nemeton », un bosquet sacré ou un espace rituel dans la tradition druidique préchrétienne. Cette référence situe la scène dans une zone liminale où la nature fait office de sanctuaire, de mémoire et de seuil. Le décor – un sol forestier ombragé, riche en racines entrelacées et en flore lumineuse – semble à la fois irréel et profondément ancré dans la réalité. La silhouette endormie n'est pas isolée, mais au contraire enveloppée par son environnement, comme en communion avec les énergies invisibles du paysage. Sa robe, aux teintes dégradées du rose au vert puis au jaune, fait écho aux couleurs de l'aube, de la chlorophylle, du renouveau. L'image tout entière exprime la transcendance par son langage visuel. Bioluminescence et camaraderie symbolique Au cœur de Nemeta II se trouve non seulement la femme, mais aussi la chouette perchée derrière elle, les ailes à demi déployées dans un geste protecteur. Dans la mythologie, la chouette symbolise souvent la protection, la clairvoyance et la sagesse cachée. Ici, elle rayonne de la même lumière intérieure que les touffes de champignons dorés qui parsèment le sol et les racines environnantes. Cette luminosité ne provient pas d'une source extérieure, mais semble émerger de l'environnement lui-même – un élément récurrent dans l'œuvre de Rodrigo Rod Luff, où la lumière acquiert une dimension métaphysique, un symbole d'esprit, de mémoire et d'éveil. La présence de champignons bioluminescents ajoute une dimension symbolique supplémentaire. Depuis longtemps, les champignons bioluminescents fascinent les cultures comme symboles de l'invisible et du mystérieux, souvent associés à la transformation et à la renaissance. La manière dont Luff les représente – comme des sources de lumière disséminées sur le terrain telles des constellations tombées au sol – les élève au-delà du simple détail. Ils deviennent des conteurs au sein même de l'environnement, faisant écho à l'idée que tout dans la forêt est vivant, observateur et interconnecté. La nature réinventée à travers le réalisme magique teinté de pop Bien que Nemeta II ne s'inscrive pas dans la tradition du street art ou du graffiti, elle reflète l'esprit du pop art contemporain par son audacieux mélange de techniques picturales classiques et de sujets fantastiques. Le travail au pinceau hyper-détaillé de Luff rappelle les traditions des maîtres anciens, mais la composition surréaliste, les palettes de couleurs vibrantes et l'atmosphère immersive s'inscrivent dans une esthétique influencée par le pop art, qui embrasse le spectacle, l'émotion et la logique onirique. Luff crée des mondes où le mythe semble contemporain et où la nature est imprégnée d'une énergie divine. Nemeta II fonctionne comme un refuge visuel – luxuriant, lumineux et indompté – tout en soulevant des questions existentielles sur le lien, le repos et les cycles de la vie. C'est un instant suspendu entre lumière et ombre, veille et rêve, réalité et mythe. Dans un paysage culturel souvent marqué par le bruit, cette œuvre invite au silence, à l'introspection et au recueillement. Nemeta II de Rodrigo Rod Luff n'est pas une fantaisie d'évasion ; C'est une réappropriation du sacré dans le quotidien, rendue par des couleurs intenses, des détails symboliques et une quiétude émotionnelle. Elle invite le spectateur à se souvenir de ce que signifie être en harmonie avec la nature sauvage — à rêver les yeux ouverts et à écouter la lumière sous les racines.

    $507.00

  • Police Shooting Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie noire « Tir de police » de Cleon Peterson

    Sérigraphie noire « Police Shooting » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2015 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 150 exemplaires Œuvre d'art Format 14x18 Sérigraphie. Sérigraphie de Cleon Peterson (2015) « Police Shooting Black » – Une voix percutante dans l'art urbain pop et le graffiti. La sérigraphie en édition limitée de Cleon Peterson, intitulée « Police Shooting Black » (2015), est un exemple saisissant d'art urbain pop et graffiti engagé, sans concession. Imprimée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, cette œuvre de 35,5 x 45,7 cm a été éditée à 150 exemplaires signés et numérotés. La silhouette noire et contrastée représente un policier sans visage frappant une personne sans défense au sol. Peterson utilise un style immédiatement reconnaissable : épuré, agressif et volontairement minimaliste pour se concentrer pleinement sur le récit du pouvoir, de la soumission et du conflit social. Plus qu'un commentaire, c'est une confrontation visuelle. Cleon Peterson : Un artiste américain dont la vision est ancrée dans la violence et les dynamiques de pouvoir Né en 1973 aux États-Unis, Cleon Peterson poursuit son œuvre en explorant en profondeur les thèmes du chaos, des abus institutionnels et des violences systémiques. Ancien artiste de rue ayant également travaillé dans l'illustration et la mode, Peterson centre souvent sa pratique sur la représentation de la lutte violente. Ses œuvres regorgent de figures archétypales qui réinterprètent les jeux de pouvoir brutaux de la société moderne. « Police Shooting Black » se distingue dans son œuvre, non seulement par son format d'art en édition limitée, mais aussi par sa représentation sans concession des violences policières à caractère raciste. L'image est d'une clarté saisissante. Les figures s'expriment avec une immédiateté percutante, transformant des incidents du monde réel en une allégorie saisissante. L'anonymat des oppresseurs comme des opprimés crée une universalité troublante, mettant en cause les systèmes plutôt que les individus. L'économie visuelle de la violence dans l'art urbain pop et le graffiti Cette estampe prolonge l'urgence brute du graffiti tout en tirant parti de la maîtrise formelle de la sérigraphie et de la présentation en galerie. Le street art, le pop art et le graffiti empruntent souvent leur langage visuel à la signalétique commerciale, à la propagande et à la rébellion, et l'œuvre de Peterson ne fait pas exception. Les figures sont iconographiques, chaque ligne est intentionnelle, chaque silhouette chargée de symbolisme. Peterson réduit l'image à son essence émotionnelle et psychologique, amplifiant le sentiment de déshumanisation et de brutalité systémique. L'utilisation du noir et blanc renforce la force émotionnelle sans pour autant distraire par la couleur. Chaque élément de la composition est provocateur et conçu pour susciter une réaction, un débat et un malaise. Papier chiffon de Coventry et technique de sérigraphie comme moyens de résistance L'utilisation du papier Coventry Rag 290 g/m², réputé pour sa qualité d'archivage et sa surface texturée, confère gravité et pérennité à ce qui pourrait autrement paraître une image de protestation éphémère. La sérigraphie, traditionnellement employée pour la production de masse, est ici élevée au rang de technique artistique à part entière, offrant précision et audace tout en évoquant ses origines underground et urbaines. Le choix du matériau et du médium par Peterson souligne la dualité du Street Pop Art et du graffiti : à la croisée des galeries et des murs politiques, entre objet de collection et contestation. Chaque tirage est frangé à la main, ce qui lui donne un aspect brut – au sens propre comme au figuré – témoignant de l'émotion brute et du message travaillé qui imprègnent l'œuvre. Souhaiteriez-vous des articles sur d'autres estampes ou projets de Peterson ?

    $563.00

  • Moments Before Crisis Giclee Print by Nimit Malavia

    Nimit Malavia Impression Giclee Moments Before Crisis par Nimit Malavia

    Moments Before Crisis Artwork Giclée en édition limitée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.

    $330.00

  • Manic Progression Blotter Paper Archival Print by Sheefy McFly- Tashif Turner

    Sheefy McFly- Tashif Turner Impression d'archives papier buvard Manic Progression par Sheefy McFly - Tashif Turner

    Manic Progression, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Sheefy McFly - Tashif Turner. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $352.00

  • Mutant Mural Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Mutant Mural Giclee Print par Buff Monster

    Photo murale mutante en édition limitée, impression giclée sur papier photo par l'artiste de graffiti de la culture pop Buff Monster. Édition 2021 signée à 90 exemplaires. Imprimée sur du papier photo de très haute qualité, 16 x 16 pouces (avec une bordure de 1 pouce ; format final 18 x 18 pouces), signée et numérotée. « La semaine dernière, par une journée exceptionnellement chaude, j'ai peint une fresque murale représentant le NFT Mutant Ape que je viens d'acquérir. L'accueil sur les réseaux sociaux a été tout simplement incroyable ; bien au-delà de mes espérances. Continuons cette expérience de matérialisation d'un fichier numérique avec la toute première impression d'une fresque ! J'ai utilisé mon appareil photo numérique moyen format pour prendre une photo très détaillée, que j'ai ensuite retouchée pour obtenir une très belle image de la fresque. » – Buff Monster

    $793.00

  • Efflorescence Archival Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impression d'archivage d'efflorescence par Meagan Magpie Rodgers

    Estampe d'art en édition limitée, pigment d'archives, sur papier beaux-arts, par l'artiste pop moderne Meagan Magpie Rodgers. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 50 exemplaires. Format 22x18.

    $256.00

  • In Heaven Blotter Paper Archival Print by Richey Beckett

    Richey Beckett In Heaven Blotter Paper Archival Print par Richey Beckett

    In Heaven Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Richey Beckett, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. L'estampe sur papier buvard « In Heaven » de Richey Beckett et l'évolution du pop art et du graffiti. « In Heaven », parue le 19 avril 2021, est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, créée par l'artiste gallois Richey Beckett. L'œuvre est imprimée sur du papier buvard perforé, un matériau historiquement associé à la distribution du LSD et à l'iconographie contre-culturelle. Mesurant 19 x 19 cm, cette édition a été signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Zane Kesey, fils de l'auteur et militant du LSD Ken Kesey, a perforé le papier à la main, ancrant ainsi davantage cette œuvre dans l'héritage de l'art psychédélique et ses liens avec les récits contestataires. En produisant une œuvre d'art sur papier buvard, Beckett s'engage directement avec le vocabulaire visuel de la conscience altérée et de la rébellion underground, thèmes centraux du Street Pop Art et du graffiti. Cette édition illustre la fusion entre l'illustration traditionnelle et les objets éphémères de la culture populaire. L'œuvre de Beckett n'est pas qu'une simple image statique ; Son support évoque une sous-culture spécifique, invitant à des associations avec l'expérimentation, le tabou et la libération. À l'instar des graffeurs qui investissent l'espace public pour provoquer des réactions, l'art du buvard insère des images radicales dans des contextes intimes, souvent transmis de main en main. Le choix de Beckett d'imprimer sur ce support réhabilite cette immédiateté tactile, transformant un objet potentiellement jetable en une forme de résistance et de réflexion à collectionner. Imagerie symbolique et technique dans In Heaven L'œuvre « In Heaven » révèle la complexité caractéristique de Beckett à travers une image qui semble mêler extase divine et transcendance personnelle. La composition est dominée par des formes fluides, la géométrie sacrée et des détails naturalistes. Plumes stylisées, bijoux ornementaux et motifs célestes imprègnent l'image d'un sentiment de rituel et de mythe. La figure, à la fois majestueuse et vulnérable, repose dans une position suggérant transformation ou abandon. Le contraste saisissant entre les riches couleurs des pierres précieuses et les lignes sombres témoigne de la maîtrise de Beckett dans l'utilisation de la couleur pour évoquer émotion et mystère. Ces qualités inscrivent l'œuvre dans la définition évolutive du Street Pop Art et du graffiti. Alors que l'esthétique urbaine privilégie souvent l'immédiateté et l'échelle, l'œuvre de Beckett se distingue par son intensité et son intimité. Elle partage néanmoins le même fondement culturel : une œuvre d'art conçue pour toucher viscéralement, abordant les thèmes de l'identité, de la mortalité, de la liberté et de la beauté d'une manière qui s'affranchit des contraintes traditionnelles des galeries. Son utilisation de techniques traditionnelles à l'encre, mêlées à des palettes de couleurs psychédéliques, répond directement à l'appétit contemporain pour des expériences visuelles riches en détails et imprégnées de spiritualité. L'héritage psychédélique et la nouvelle toile du pop art urbain L'impression sur papier buvard perforé est un choix artistique délibéré, porteur de plusieurs décennies d'histoire contre-culturelle. Dans les années 1960 et 1970, les buvards de LSD étaient souvent imprimés d'images pop emblématiques ou de symboles abstraits, leur conférant à la fois fonctionnalité et expressivité. La décision de Beckett de réaliser « In Heaven » sur ce même support transforme l'œuvre en un artefact qui brouille les frontières entre rituel, mémoire et protestation visuelle. Ceci fait écho à l'évolution du graffiti, du tag au muralisme, et à la transition du pop art de la satire à la critique sociale. La contribution de Beckett réside dans sa fusion de la technique classique et d'un format subversif. De même que le graffiti a transformé des murs délaissés en espaces sacrés d'expression de la vérité, cette œuvre métamorphose le papier buvard psychédélique en une plateforme d'élévation artistique. Le caractère limité de cette édition – entièrement réalisée à la main et imprégnée de références culturelles – invite les spectateurs à repenser les limites de ce qui constitue un art à part entière. Le rôle de Richey Beckett dans la réinvention des formes d'art psychédéliques Richey Beckett continue d'innover dans le domaine du street art et du graffiti en repoussant les limites des matériaux et des formats conventionnels. Avec « In Heaven », il revisite un format historiquement lié aux notions d'éveil, de danger et de liberté, et le réinterprète à travers un langage visuel précis et sacré. Ce mélange d'illustration mythique et de culture tactile rend son œuvre accessible tout en lui conférant une profonde dimension spirituelle. Alors que le buvardage suscite un regain d'intérêt chez les collectionneurs, la contribution de Beckett se distingue non seulement par sa profondeur esthétique, mais aussi par le dialogue culturel qu'elle relance. En collaborant avec des artistes comme Zane Kesey et en utilisant des formats qui défient les normes conventionnelles, Beckett défend les principes fondamentaux de l'art urbain moderne : la provocation, la réinvention et un engagement indéfectible envers une vérité personnelle incarnée. « In Heaven » est plus qu'une image : c'est une expérience physique, émotionnelle et symbolique, inscrite dans l'un des médiums d'impression les plus subversifs jamais utilisés dans l'art.

    $352.00

  • We Dreamt of Poppies Blotter Paper Archival Print by Kristen Liu-Wong

    Kristen Liu-Wong We Dreamed of Poppies Blotter Paper Archival Print par Kristen Liu-Wong

    Papier buvard « We Dreamt of Poppies », édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Kristen Liu-Wong, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 15,2 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Joe Blow AP Archival Print by Serge Gay Jr

    Serge Gay Jr ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $246.00

  • The Sleeping Woods Giclee Print by Josh Keyes

    Josh Keyes L'impression giclée de Sleeping Woods par Josh Keyes

    L'œuvre d'art « The Sleeping Woods », une impression giclée en édition limitée sur papier d'art de 290 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Josh Keyes. « The Sleeping Woods » est une estampe créée par Josh Keyes. L’image mesure environ 35,5 cm de large sur 21,3 cm de haut. Avec une marge pour l’encadrement, l’œuvre mesure 38 cm de large sur 24,1 cm de haut. Cette estampe de qualité archivistique a été imprimée sur un papier d’impression blanc naturel épais de 290 g/m², composé à 90 % de fibres de bambou et à 10 % de coton. L'œuvre de Josh Keyes se situe à la croisée du surréalisme et du réalisme. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, son art parvient à concilier une précision physiologique et un photoréalisme saisissant avec des paysages et des interactions empreints d'éco-surréalisme. Le contexte théorique de son travail puise dans les thèmes mythologiques et folkloriques – notamment les légendes et les récits amérindiens – ainsi que dans l'imagerie onirique et cauchemardesque, pour exprimer une profonde angoisse existentielle et une grande incertitude.

    $275.00

  • Winter Cabin Archival Print by Aron Wiesenfeld

    Aron Wiesenfeld Estampe d'archives « Cabane d'hiver » par Aron Wiesenfeld

    Estampe d'archive Winter Cabin par Aron Wiesenfeld, édition limitée sur papier d'art Cotton Moab Entrada 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage d'art signé et numéroté 2015, réalisé à l'encre Epson HDR Ultrachrome. Édition limitée à 50 exemplaires. Format : 20 x 16 pouces. Encre pigmentaire d'archivage. « La cabane d'hiver » d'Aron Wiesenfeld et l'essence du pop art urbain L'estampe d'archives « Cabane d'hiver » d'Aron Wiesenfeld capture l'introspection silencieuse de l'hiver avec la finesse caractéristique des beaux-arts, tout en faisant écho à l'expressivité brute du street art et du graffiti. Cette œuvre en édition limitée, sortie en 2015, utilise l'encre Epson HDR Ultrachrome, un médium reconnu pour sa longévité et son spectre de couleurs vibrant, pour créer une image qui évoque la solitude et la contemplation dans un murmure apaisant. Imprimée sur un papier d'art Cotton Moab Entrada de 300 g/m², l'œuvre se distingue par sa texture riche et sa capacité à restituer les couleurs avec une précision qui donne vie à la vision de Wiesenfeld. Cette estampe de 50 x 40,6 cm (20 x 16 pouces) fait partie d'une édition exclusive de 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant aux collectionneurs son authenticité et son exclusivité. L'œuvre de Wiesenfeld se situe au carrefour du Pop Graffiti contemporain et des beaux-arts traditionnels, un chemin peu fréquenté qu'il explore avec grâce et originalité. « Winter Cabin » témoigne des possibilités offertes par l'application de l'esprit novateur du street art au contexte de l'art moderne. Bien que plus souvent associé aux performances vibrantes et souvent publiques du graffiti, l'esprit du street art se retrouve également dans la quiétude de l'estampe de Wiesenfeld. Elle transmet un récit profondément personnel et pourtant universel, caractéristique du Street Pop Art le plus marquant. L'imagerie évocatrice de « Cabane d'hiver » Dans « Cabane d'hiver », Wiesenfeld nous offre une scène empreinte de tranquillité et de mystère. Le sujet, une silhouette solitaire nichée au cœur d'un paysage hivernal, est rendu avec un niveau de détail qui invite à la contemplation. Le contraste entre la chaleur du corps humain et la froideur du décor environnant suscite une profonde introspection, un thème souvent exploré dans le Street Pop Art, bien que généralement à travers des manifestations plus publiques et exubérantes. Le jeu d'ombre et de lumière, le positionnement de la figure et le choix du décor s'harmonisent pour créer un instant suspendu, reflétant la nature éphémère du street art et de la vie elle-même. Le tirage limité de « Cabane d'hiver » confirme son statut d'œuvre d'art de collection. À l'instar des graffitis les plus recherchés, chaque estampe renferme un fragment de l'âme de l'artiste, une pièce d'un récit plus vaste déployé à travers les cinquante exemplaires, tous aussi précieux les uns que les autres. Cette rareté crée un lien entre l'artiste et le propriétaire, semblable à celui qui se tisse face à une œuvre de street art dans son environnement urbain. La signature et la numérotation de Wiesenfeld attestent de l'authenticité de l'œuvre et établissent un pont intime entre son processus créatif et l'expérience personnelle du collectionneur avec celle-ci. Fusion de l'art moderne et des sensibilités pop urbaines « Winter Cabin » se situe à la frontière entre l’éphémère du street art et la pérennité des estampes d’art. Le choix des matériaux par Wiesenfeld garantit la longévité de l’œuvre, contrairement à la durée de vie souvent limitée des fresques et graffitis. Pourtant, l’esprit de la rue imprègne l’émotion qui s’en dégage. La pose du sujet, les motifs complexes de ses vêtements et le décor témoignent de la compréhension qu’a l’artiste de la condition humaine, un thème profondément ancré dans le Street Pop Art. Cette appréhension des expériences humaines universelles, alliée à une touche personnelle, élève « Winter Cabin » au-delà de la simple représentation ; elle devient un récit, un poème visuel façonné par le langage des couleurs et des formes. « Winter Cabin » d’Aron Wiesenfeld est une œuvre d’art moderne imprégnée de l’esprit du Street Pop Art et du graffiti. Elle renferme un récit qui, tout en puisant son inspiration dans le calme d'un instant intime, fait écho à la nature dynamique, accessible et chargée d'émotion du street art. Chaque tirage en édition limitée invite à un profond voyage intérieur, offre une parenthèse de sérénité au cœur du tumulte urbain et nous rappelle le pouvoir d'influence que l'art peut exercer sous toutes ses formes.

    $271.00

  • Revenge Is A Dish Cow Ceramic Plate Art Object by Luke Chueh

    Luke Chueh Revenge Is A Dish Vache Assiette en Céramique Objet d'Art par Luke Chueh

    « La vengeance est un plat » - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.

    $244.00

  • BMOmg Giclee Print by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky BMOmg Giclee Print par Brandon Sopinsky

    BMOmg Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Brandon Sopinsky. Édition limitée signée 2011

    $134.00

  • Revolution Is a Mother Who Eats Its Children Black Tondo Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La révolution est une mère qui dévore ses enfants. Sérigraphie en tondo noir de Cleon Peterson.

    La révolution est une mère qui mange ses enfants. Estampe sérigraphique Tondo noir de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords francs découpés à la main. Œuvre en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Impression sérigraphique circulaire. Le Tondo de Cleon Peterson : une exploration viscérale de la révolution L'œuvre de Cleon Peterson, « La révolution est une mère qui dévore ses enfants » (Tondo noir), capture l'essence même de la révolution : sa fureur transformatrice et son contrecoup cannibale. Cette sérigraphie en édition limitée de 2024 incarne avec force la violence cyclique inhérente aux bouleversements sociaux. Grâce à son esthétique contrastée caractéristique, Peterson invite à la réflexion sur le tumulte qui accompagne les changements systémiques. Mérites artistiques du Tondo noir de Peterson Limitée à une série de 100 exemplaires, chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée, soulignant l'exclusivité de cette œuvre d'art qui invite à la réflexion. Le tondo – une œuvre circulaire – mesure 61 x 61 cm, un format qui, historiquement, évoque la plénitude et l'infini, mais qui représente ici le cycle perpétuel de la ferveur révolutionnaire. Les bords frangés à la main du cercle, découpé dans un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m², rehaussent la qualité tactile de l'œuvre et renforcent son impact viscéral. Le choix du cercle est délibéré : rompant avec la tradition du format rectangulaire, il crée une expérience plus immersive et contemplative. Cette forme permet à la violence intérieure de se répandre dans toutes les directions, reflétant la nature dévorante du thème. L'œuvre de Peterson ne se contente pas d'être accrochée à un mur ; elle interpelle et enveloppe le spectateur dans son récit. Commentaire culturel à travers la sérigraphie de Peterson Dans « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir », Peterson met à nu les paradoxes de la révolte. Son utilisation du noir – associé à l’inconnu et souvent à la mort – crée un vide dans lequel les figures émergent et sont englouties. L’œuvre est une allégorie de la nature cyclique de l’histoire, où chaque soulèvement porte en lui les germes de sa propre destruction. Le contraste saisissant du noir et blanc dépouille la scène de tout romantisme, révélant la brutalité de la lutte pour le pouvoir. Elle touche au cœur même du pop art urbain et du graffiti, qui traitent souvent de vérités objectives et investissent l’espace public comme forum de dialogue. L’œuvre de Peterson pousse cette réflexion plus loin, inscrivant la voix brute et sans concession de la rue dans le contexte des beaux-arts. « La Révolution est une mère qui dévore ses enfants – Tondo noir » est un poignant rappel de la danse perpétuelle entre l’ordre et le chaos. Cette œuvre incarne l'essence même de la démarche de Cleon Peterson en matière de street art, révélant les réalités souvent dérangeantes qui sous-tendent les sociétés humaines. À travers son travail, Peterson interpelle le spectateur, l'incitant à une réflexion plus profonde sur les enjeux sous-jacents des transformations culturelles et politiques.

    $1,564.00

  • Wretched a Condition AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Misérable une condition AP sérigraphie par Bernie Wrightson

    Wretched a Condition, édition limitée, sérigraphie artisanale monochrome sur papier Cougar Natural 130 lb, par Bernie Wrightson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP 2014 Signée et marquée AP Œuvre d'art en édition limitée, format 20x30 Chaque estampe mesure 20 × 30 cm et est signée par l'artiste lui-même, Bernie Wrightson. Il s'agit d'impressions sérigraphiques réalisées à la main sur papier Cougar Natural épais de 130 lb.

    $863.00

  • What Party Figure Pink Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine What Party Pink Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine What Party - Sculpture en vinyle rose en édition limitée, œuvre d'art de collection créée par le légendaire artiste moderne Kaws. Édition ouverte COVID 2020 épuisée. Format : 5,1 x 11,3 x 3,7 pouces. Neuf en boîte. Pied imprimé. Pink Chum se demande ce qui est arrivé aux fêtes en 2020 ? La figurine « What Party » rose s'impose comme un symbole poignant dans l'œuvre de Kaws, artiste moderne influent dont les créations brouillent sans cesse les frontières entre art commercial et beaux-arts. Cette sculpture en vinyle, en édition limitée, mesure 13 x 29 x 9,5 cm, une taille à la fois intime et imposante qui lui permet de trouver sa place dans toute collection. Sortie en 2020, année marquée à l'échelle mondiale par la pandémie de COVID-19, cette pièce de collection prend une résonance particulière, son titre, « What Party », faisant écho à l'isolement de cette année et à l'absence soudaine de rassemblements et de célébrations. Confectionnée en rose vif, la figurine est immédiatement reconnaissable comme une création de Kaws, avec ses yeux barrés caractéristiques et ses mains exagérées, éléments devenus emblématiques du langage visuel unique de l'artiste. Ce jouet n'est pas qu'un simple objet ludique ; c'est une œuvre d'art à part entière, percutante et porteuse de réflexions sur la condition humaine. Sa couleur éclatante peut être interprétée comme une lueur d'espoir ou un cri d'alarme, incitant à la réflexion sur les bouleversements de notre société, notamment durant cette période d'arrêt brutal du monde. Chaque sculpture est neuve et livrée dans sa boîte d'origine, garantissant qu'elle n'a jamais été exposée ni manipulée. Le pied imprimé de la figurine atteste de son authenticité, un critère essentiel pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Kaws. Bien que cette pièce ait été initialement proposée en édition ouverte, sa disponibilité a rapidement explosé face à une demande supérieure à l'offre, la rendant introuvable et la transformant en un objet de collection très recherché. La figurine « What Party » témoigne non seulement de l'influence durable de Kaws à la croisée du pop art, du street art et du graffiti, mais constitue également un commentaire culturel encapsulé dans du vinyle. Elle capture l'essence d'un moment historique unique, symbolisant l'aspiration collective à la connexion en période de bouleversements mondiaux et le pouvoir intemporel de l'art à refléter et à résonner avec l'esprit du temps.

    $1,001.00

  • Nemeta II Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rod Luff Nemeta II Giclee Print par Rodrigo Rod Luff

    Nemeta II, œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier d'art, par l'artiste de graffiti pop culture Rodrigo Rod Luff. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Tirage giclée de 24 x 16 pouces. « Nemeta II » de Rodrigo Luff est une estampe giclée sur papier d'art, témoignant de son talent pour fusionner les éléments fantastiques de la culture pop avec la précision esthétique des beaux-arts. Signée et numérotée en édition limitée à 30 exemplaires, cette œuvre de 2016, au format 61 x 41 cm, incarne le style caractéristique de Luff. Son édition limitée renforce sa valeur auprès des collectionneurs et des admirateurs de son travail, qui explore souvent l'interaction onirique entre l'humain et la nature. « Nemeta II » illustre la vision artistique de Luff, qui allie l'accessibilité et la force expressive du street art aux techniques raffinées de la gravure traditionnelle.

    $217.00

  • KAWS Companion 2020- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly KAWS Companion 2020 - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly

    KAWS Companion 2020 - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Kaws. Édition 2020 épuisée de Kaws, objet de collection rare, dimensions : 17,13 x 8,86 x 3,15 pouces, neuf dans sa boîte. Commémoration des vingt ans de l'album Companion de KAWS La figurine KAWS Companion 2020-Black est une représentation saisissante de l'évolution du street art et du graffiti sur deux décennies. Sortie le 17 décembre 2020, elle commémore le 20e anniversaire de l'emblématique KAWS Companion. Cette figurine en vinyle en édition limitée, représentant le personnage face contre terre, a marqué l'apogée d'une année éprouvante. Mesurant 43,5 x 22,5 x 8 cm, sa forme aplatie rend hommage à la présence indissociable du personnage dans l'œuvre de KAWS et symbolise une époque de réflexion et de recueillement. Cette pièce de collection, désormais épuisée, est une rareté qui incarne l'essence même du travail de KAWS : une forme ludique alliée à une forte charge émotionnelle. Conçue à plat, elle se prête parfaitement à l'exposition et séduit collectionneurs et amateurs d'art par son esthétique et sa symbolique. KAWS Companion 2020-Black : Une réflexion sur la culture contemporaine La figurine KAWS Companion 2020-Black est bien plus qu'un simple objet de collection : c'est un véritable artefact culturel, reflet des sentiments collectifs de son époque. Sortie fin 2020, année marquée par des défis mondiaux sans précédent, elle transmet un sentiment de partage et de solidarité. Sa position allongée, face contre terre, peut être interprétée comme l'incarnation de l'épuisement ressenti à travers le monde ou comme un symbole de résilience face à l'adversité. Réalisée avec un souci du détail méticuleux, cette figurine témoigne du talent de KAWS pour transposer l'esthétique du graffiti urbain en une œuvre d'art sophistiquée et digne des plus grandes collections. Sa finition noire monochrome offre une interprétation élégante et moderne de la série Companion, mettant en valeur la silhouette et la forme emblématiques de l'héritage artistique de KAWS. L'héritage durable des figurines accompagnatrices de KAWS L'édition KAWS Companion 2020-Black occupe une place à part dans l'œuvre de KAWS, marquant vingt ans d'innovation et d'influence artistiques. Ces figurines Companion ont transcendé leurs origines dans le street art pour devenir des icônes de l'art contemporain et de la culture pop. La capacité de KAWS à insuffler à son travail une profondeur émotionnelle tout en conservant un lien avec les racines ludiques et irrévérencieuses du street art est manifeste dans cette version 2020. Neuve dans sa boîte, la figurine reste une pièce recherchée, tant par les fans de longue date de KAWS que par les nouveaux admirateurs de son travail. Son statut d'édition épuisée n'a fait qu'accroître sa valeur, la consacrant comme une œuvre majeure sur le marché secondaire des art toys et des objets de collection. La KAWS Companion 2020-Black n'est pas seulement une représentation du parcours créatif de l'artiste, mais aussi le reflet de la trajectoire plus large du street art et du graffiti, qui continuent de façonner et d'influencer le discours de l'art contemporain.

    $1,001.00

  • Drama Silkscreen Print by MFG- Matt Goldman

    MFG- Matt Goldman Sérigraphie dramatique par MFG - Matt Goldman

    Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs (rose et vert fluorescents) sur papier cartonné blanc coton de qualité archive, par Matt Goldman (MFG). Artiste de rue graffiti, art pop moderne. Le style que j'ai développé pour mes estampes, inspiré par la complexité graphique et l'iconographie macabre du Jour des Morts, se caractérise par des visuels ornés de gouttes de couleur en suspension. Les encres fluorescentes et le papier blanc éclatant sont conçus pour briller sous lumière noire tout en conservant une belle luminosité à la lumière du jour. Encadrement idéal : cadre noir opaque de 2,5 cm. – MFG – Matt Goldman Sérigraphie 9 x 6,75 pouces, rose et vert fluorescents, sur papier cartonné blanc coton de qualité archive. Édition limitée à 80 exemplaires, sortie en 2008. Signée et numérotée par le fabricant, Matt Goldman.

    $134.00

  • Sirens- Red Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sirènes - Sérigraphie rouge par Cleon Peterson

    Sirènes - Édition limitée rouge, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Signée en 2021. 66 x 81 cm. Sérigraphie artisanale sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires. Le lien de Peterson avec le street art est un autre aspect de son travail qu'il convient de souligner. Bien qu'il ait réalisé de nombreuses fresques murales à travers le monde, l'artiste se considère lui-même comme un artiste de rue : « Je ne me vois pas comme un artiste de rue ou comme quelqu'un qui travaille dans ce style, mais j'aime l'idée de réaliser de grandes peintures qui interpellent les gens. »

    $759.00

  • Eyes They May Be AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Eyes They May Be AP Sérigraphie par Bernie Wrightson

    « Eyes They May Be », édition limitée, sérigraphie artisanale monochrome sur papier Cougar Natural 130 lb, par Bernie Wrightson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP 2014 Signée et marquée AP Œuvre d'art en édition limitée, format 20x30 Chaque estampe mesure 20 × 30 cm et est signée par l'artiste lui-même, Bernie Wrightson. Il s'agit d'impressions sérigraphiques réalisées à la main sur papier Cougar Natural épais de 130 lb.

    $863.00

  • Cruelty Is the Message Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Œuvre d'art Format 44x14 Impression sérigraphique. Déchiffrer la palette rouge : « La cruauté est le message » par Cleon Peterson La sérigraphie « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson déploie un récit visuellement saisissant, imprégné des contrastes marqués du pop art urbain et de l'esprit rebelle du graffiti. Sortie en 2024, cette édition limitée rejoint le panthéon des œuvres de Peterson, reconnu pour sa représentation sans concession de la violence, du pouvoir et du chaos. L'œuvre, d'un format imposant de 112 x 35,5 cm, témoigne de l'exploration sans relâche par Peterson des courants sous-jacents de la société, minutieusement réalisée à la main sur un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m². L'interprétation vivante de Peterson sur la dynamique sociétale Cette série limitée à seulement 125 exemplaires est une collection exclusive où chaque estampe est signée et numérotée, soulignant la valeur et le caractère de collection de l'œuvre de Peterson. Avec ses teintes rouges et noires audacieuses, cette édition plonge le spectateur dans un univers tumultueux où conflit et turbulence sont les thèmes dominants. Le rouge, souvent associé au danger, à la passion et à l'agressivité, vibre dans toute la composition, renforçant l'impact des luttes et des confrontations représentées. Le choix par Peterson du papier Coventry Rag de haute qualité sublime la sérigraphie, un médium traditionnellement lié à l'art contemporain et à la production de masse, brouillant davantage les frontières entre l'art de galerie et l'expression urbaine. Les bords frangés à la main confèrent à chaque estampe une touche unique, suggérant la nature personnelle de l'art urbain malgré le caractère limité de l'œuvre. La résonance culturelle de l'œuvre de Peterson « Cruelty Is the Message Red » dresse un miroir à la société qu'elle critique, révélant la capacité de Peterson à naviguer entre l'art comme vecteur de plaisir esthétique et l'art comme outil de commentaire profond. L'envergure et la réalisation de cette œuvre l'inscrivent pleinement dans le discours du pop art urbain, qui invite souvent les spectateurs à se confronter à des réalités dérangeantes et à s'interroger sur les messages sous-jacents véhiculés par une imagerie crue et sans concession. À travers son langage visuel singulier, Peterson ne se contente pas de relater les aspects les plus sombres du comportement humain, mais suscite également une réflexion sur la nature cyclique de la domination et de la soumission, du contrôle et de la révolte. Son œuvre résonne avec l'air du temps et les problématiques sociales contemporaines, rappelant avec force la lutte permanente contre l'oppression et l'injustice. « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson est une œuvre marquante du pop art urbain et du graffiti. Elle affirme avec audace la vision de l'artiste, offrant un récit aussi percutant que complexe. Cette sérigraphie confirme la réputation de Peterson comme figure majeure de l'art moderne. Elle continue de provoquer, d'interpeller et d'inspirer le public, réaffirmant le pouvoir des arts visuels à saisir et à questionner les dynamiques de pouvoir au sein de la société.

    $1,787.00

  • Insomnia Giclee Print by Joanne Nam

    Joanne Nam Insomnie Giclee Print par Joanne Nam

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'œuvre « Insomnia » de l'artiste de graffiti pop culture Joanne Nam. Joanne Nam - « Insomnia », estampe d'art giclée signée et numérotée par l'artiste, édition limitée à 30 exemplaires, 30,5 x 40,5 cm.

    $103.00

  • Day Dream PP Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas Tirage d'archive Day Dream PP par Sarah Joncas

    Day Dream PP, épreuve d'impression d'archives par Sarah Joncas, édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 17x12 Pigments d'archivage « Rêverie » de Sarah Joncas et la fusion du pop art urbain « Day Dream » de Sarah Joncas est un exemple saisissant de Street Pop Art, où l'intime thématique, si caractéristique du pop art, rencontre l'audace visuelle du street art. Cette épreuve d'artiste (PP) de 2020, issue d'une édition limitée, est signée et marquée par l'artiste, gage de sa rareté et de son intérêt pour les collectionneurs. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², elle utilise des pigments d'archivage, garantissant ainsi la préservation des couleurs vives et des nuances subtiles pour de nombreuses années. Brillance technique dans l'art moderne Le choix du papier beaux-arts Moab témoigne de l'exigence de qualité de Joncas. Réputé pour son toucher riche et sa capacité à restituer des couleurs nettes et précises, ce papier est le support idéal pour « Day Dream », qui repose en grande partie sur de subtiles gradations de tons et de couleurs pour créer une atmosphère onirique. L'utilisation de pigments d'archivage renforce encore le charme de cette estampe, lui conférant un niveau de détail et une longévité essentiels aux œuvres d'art Street Pop et Graffiti haut de gamme. Mesurant 43 x 30,5 cm, l'œuvre offre un large espace d'expression qui permet aux spectateurs de s'immerger dans l'univers serein créé par Joncas. Le pouvoir narratif de l'art de Joncas Le récit de « Rêverie » est aussi saisissant que sa composition visuelle. L’image d’une femme au repos, entrelacée de coquelicots rouges éclatants, suggère une histoire d’évasion et de sérénité. Son expression paisible permet aux spectateurs de projeter leurs propres aspirations ou leur propre contentement sur la scène. Ce lien personnel est un aspect fondamental du Street Pop Art, où l’accessibilité au public et l’engagement émotionnel avec l’œuvre sont primordiaux. Joncas capture cet esprit en créant un récit visuel à la fois unique et universel. Les éditions limitées comme déclarations culturelles La désignation PP de « Day Dream » est significative au sein de la communauté des collectionneurs d'art. Les épreuves d'imprimerie sont souvent imprimées en très petite quantité et servent de contrôle qualité avant le tirage définitif. Ces épreuves peuvent différer légèrement de l'édition finale, ce qui les rend souvent plus recherchées par les collectionneurs pour leur caractère unique. La signature de Joncas sur l'estampe confirme son authenticité et son implication directe dans sa création, instaurant une relation d'intimité entre l'artiste et le collectionneur très prisée dans le milieu du street art et du graffiti. Embrasser l'essence du pop art « Day Dream » incarne l'essence du pop art par son imagerie explicite et puissante, et par l'utilisation d'une iconographie du quotidien – ici, les coquelicots – pour susciter une émotion. Cependant, Joncas transcende ce concept en l'imprégnant de tranquillité et d'introspection, souvent associées aux beaux-arts. Ce brouillage des frontières entre culture populaire et art savant est une caractéristique déterminante de l'œuvre de Joncas et témoigne de la versatilité du Street Pop Art. Dans le paysage de l'art contemporain, « Day Dream PP Printer Proof » de Sarah Joncas occupe une place à part. Cette œuvre d'art encapsule la nature évolutive du pop art, puisant dans ses racines culturelles et embrassant son potentiel d'expression personnelle profonde. La qualité d'archivage de l'impression garantit sa pérennité, permettant aux générations futures de continuer à s'imprégner de son récit intemporel et de sa qualité d'exécution irréprochable.

    $507.00

  • Hooray Coffee Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Hooray Coffee Sérigraphie par Nate Duval

    Hourra pour le café ! Sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Édition limitée signée de 2014, format 8x10 pouces.

    $27.00

  • Azalea Shhh... Giclee Print by Christine Wu

    Christine Wu Azalée Chut... Impression Giclée par Christine Wu

    Azalée Chut... Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Christine Wu.

    $352.00

  • And Then Things Got Better Mini Stencil HPM by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Mini Stencil HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Et puis les choses se sont améliorées - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $954.00

  • Orientations of the Night I Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Orientations de la Nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson

    Orientations de la nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2025 Signée et numérotée Édition limitée à 50 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 12x16 Impression sérigraphique. Orientations de la Nuit I par Cleon Peterson « Orientations of the Night I » est une sérigraphie de 2025 créée par l'artiste américain contemporain Cleon Peterson. Tirée à 50 exemplaires numérotés et signés sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, cette œuvre mesure 30,5 x 40,5 cm. Le contraste saisissant entre les figures noires et blanches sur un fond doré chatoyant témoigne de l'exploration constante par Peterson des thèmes de la domination, de la soumission et du conflit entre ordre et chaos. Reconnu pour son style à la fois dérangeant et élégant, Peterson crée un langage visuel intemporel et poétique, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti qui repoussent les limites politiques et psychologiques. Style visuel et structure symbolique L'estampe présente les figures emblématiques de Peterson, rendues en silhouettes plates aux courbes à la fois douces et agressives. Dans Orientations of the Night I, une silhouette noire et une silhouette blanche sont figées dans une pose visuellement intense et ambiguë, soulignant les rapports de force et la tension émotionnelle. Le fond doré contraste fortement avec les corps monochromes, accentuant la théâtralité et la charge symbolique de la scène. La composition saisit une impression de mouvement fluide et de lutte tout en conservant une structure rigide, presque classique. L'utilisation par Peterson du minimalisme, de la symétrie et d'une abstraction saisissante invite les spectateurs à s'interroger sur ce qu'ils voient et sur leur interprétation du conflit et de la vulnérabilité. Médium et production Réalisée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, cette estampe témoigne de la maîtrise méticuleuse de Peterson sur sa production. Le fond doré, superposé à des encres noir mat et blanc éclatant, est imprimé sur papier Coventry Rag, réputé pour sa qualité d'archivage et ses bords frangés. Ce choix de matériaux renforce non seulement l'impact visuel, mais aussi le lien historique entre les beaux-arts et la culture urbaine, où la sérigraphie a longtemps servi de support à la création d'affiches politiques, de fanzines et de messages inspirés du graffiti. Le tirage limité de cette œuvre la confère à l'univers du Street Pop Art et du graffiti, transformant une esthétique graphique en un objet d'art de collection. Le rôle de Cleon Peterson dans l'art urbain pop et le graffiti Né aux États-Unis, Cleon Peterson s'est forgé une voix visuelle singulière et engagée dans l'art contemporain. Son œuvre puise à la fois dans la composition classique et dans l'immédiateté brute du paysage urbain. Bien qu'il ne soit pas un graffeur au sens traditionnel du terme, sa pratique s'enracine dans l'esprit du street art, utilisant l'audace visuelle et la critique sociale pour interroger le pouvoir, la justice et le contrôle de la société. Ses figures apparaissent souvent dans des scénarios dystopiques où l'autorité et la résistance s'affrontent violemment. « Orientations of the Night I » incarne cette dualité, dépeignant une lutte à la fois psychologique, mythologique et institutionnelle. Cette œuvre reflète l'intérêt constant de Peterson pour l'exploration des systèmes de domination et la frontière ténue entre protection et oppression dans la vie moderne. Par sa technique précise et sa narration symbolique, Peterson continue de contribuer avec une force inébranlable au discours en constante évolution du Street Pop Art et du Graffiti.

    $450.00

  • Rest Archival Print by Tran Nguyen

    Tran Nguyen Impression d'archives de repos par Tran Nguyen

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Tran Nguyen. Œuvre d'art moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 20 x 20 pouces. Tirage d’art de qualité archivistique. Tran Nguyen, artiste reconnu dans les domaines de l'art moderne, du pop art et du street art, nous offre une expérience visuelle envoûtante avec « Rest ». Créée en 2019, cette œuvre capture la beauté troublante et la minutie qui font la renommée de Nguyen. Elle juxtapose la vie et la mortalité, symbolisées par la silhouette éthérée d'une femme et celle d'un squelette, toutes deux enveloppées d'une chevelure fluide et de motifs ornementaux. Les contrastes saisissants entre les fonds sombres et la peau pâle et lumineuse de la femme, ainsi que les verts opulents, évoquent la sérénité, la contemplation et l'imbrication inexorable de la vie, de la mort et de la nature. L'estampe, intitulée « Rest », témoigne de la maîtrise de l'impression pigmentaire d'archives, réputée pour sa capacité à restituer chaque nuance et chaque trait de l'œuvre originale. Utilisant le papier Moab Entrada 290 g/m², un support réputé pour sa capacité à restituer des couleurs riches et à offrir une texture impeccable, cette œuvre promet une longévité et une beauté visuelle exceptionnelles. Chaque exemplaire, mesurant 50 x 50 cm, est une expression d'élégance et de profondeur, idéale pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Renforçant encore son attrait, « Rest » est une édition limitée à seulement 50 exemplaires dans le monde. Chaque tirage est méticuleusement signé et numéroté par Tran Nguyen, garantissant son authenticité et son exclusivité. L'œuvre est une sublime illustration du talent de Nguyen, où le réel et l'éthéré se confondent, invitant à une introspection sur l'existence, la beauté et la nature éphémère de la vie.

    $298.00

  • Safe Passage HPM Giclee Print by Craww

    Craww Passage sécurisé - HPM HPM embelli à la main

    Achetez Safe Passage - HPM Limited Edition Hand-Embellished Giclee Prints on Fine Art Paper by Urban Artist Craww. 2014 Signé et numéroté 11 x 17 HPM Edition de 10 embelli Unique Limited Print

    $326.00

  • Feeling Sad/Love Archival Print by Copyright

    Copyright Se sentir triste/amour impression d'archives par Copyright

    Impression d'art en édition limitée, pigments d'archives, sur papier feuille d'or, intitulée « Tristesse/Amour », par un artiste pop (œuvre d'art moderne protégée par le droit d'auteur). Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Dimensions de l'œuvre : 11,69 x 16,54 pouces. « Dans Feeling Sad/Love, Copyright invite le spectateur à réfléchir à ce que devrait être l’amour et à notre perception du chagrin d’amour comme quelque chose de beau. » – Enter Gallery

    $201.00

  • Gravity AP Giclee Print by James Bullough

    James Bullough Gravity AP Impression giclée par James Bullough

    Gravity AP Impression giclée par James Bullough Œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts lisse 300 g/m² Artiste de rue graffiti pop. Épreuve d'artiste (EA) 2022 Signée et marquée EA Édition limitée Format 20x30 Exploration de l'essence de l'estampe giclée « Gravity AP » de James Bullough L'estampe giclée « Gravity AP » de James Bullough témoigne de l'alliance parfaite entre la finesse artistique et l'énergie brute du street art. Tirée en édition limitée sur un papier beaux-arts lisse de 300 g/m², cette œuvre illustre l'engagement de Bullough envers la qualité et son dévouement à la création d'œuvres de street art pop et de graffiti. Son format généreux de 50 x 75 cm permet au spectateur d'apprécier pleinement la complexité et les subtilités de la technique de Bullough. Caractéristiques artistiques et signification L'estampe giclée « Gravity AP » de James Bullough est un récit visuel qui capture la fluidité et le mouvement inhérents à notre monde physique. Le sujet, représenté avec un niveau de détail remarquable, dégage un dynamisme saisissant. L'utilisation d'un style fragmenté, motif signature de l'œuvre de Bullough, ajoute une dimension complexe, invitant le spectateur à contempler l'interaction entre la forme et l'espace. Cette estampe est exceptionnelle : il s'agit d'une épreuve d'artiste (EA), marquée et signée par Bullough en 2022. Ce statut la distingue et la place au sein d'un groupe restreint d'estampes, prisées pour leur fidélité à l'œuvre originale et souvent recherchées par les collectionneurs. L'interaction entre réalisme et abstraction Dans « Gravity AP Giclee Print », Bullough poursuit son exploration de la juxtaposition du réalisme et de l'abstraction. La représentation hyperréaliste du sujet contraste avec le fond conceptuel, créant une tension visuelle saisissante. Ce contraste est accentué par le choix audacieux des couleurs et l'utilisation de formes géométriques qui dynamisent la structure fragmentée. La maîtrise de Bullough dans le rendu de la figure humaine est manifeste, tout comme son talent pour bousculer les conventions par des variations inattendues et stimulantes. L'influence du street art sur l'œuvre de Bullough L'influence du graffiti et du street art est palpable dans l'estampe « Gravity AP Giclee Print ». L'expérience de Bullough dans le street art imprègne sa démarche, insufflant à l'œuvre la spontanéité et l'authenticité de la culture graffiti. L'estampe ne se contente pas de représenter une image ; elle incarne l'esprit du street art, caractérisé par son accessibilité, son interaction avec le paysage urbain et sa remise en question des normes artistiques traditionnelles. Cette œuvre illustre comment le street art peut passer des espaces publics à l'univers plus intime des collections privées, tout en conservant sa vitalité et son immédiateté intrinsèques. L'impact culturel de l'impression giclée « Gravity AP » L'estampe giclée « Gravity AP » illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent transcender leurs origines pour s'intégrer pleinement au débat artistique mondial. Tirage en édition limitée de James Bullough, elle incarne la vision et le talent de l'artiste, et sa mise à disposition des collectionneurs permet une meilleure appréciation de cet art. Cette œuvre est un véritable artefact culturel qui témoigne de l'influence durable du street art et de sa capacité à questionner et redéfinir les frontières artistiques. À travers des œuvres comme celle-ci, Bullough contribue au dialogue permanent sur la valeur et la place du street art dans la société contemporaine.

    $845.00

  • The Removal of Masks Archival Print by Andi Soto

    Andi Soto ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $210.00

  • River of Blood Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie « Rivière de sang et d'os » de Cleon Peterson

    Sérigraphie « River of Blood Bone » de Cleon Peterson, tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art Coventry Rag à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires (2023). Œuvre d'art de format 18x24, sérigraphie représentant 3 femmes nues stylisées, déprimées, tristes ou confuses dans une rivière. « River of Blood Bone » de Cleon Peterson marie avec une grande fluidité la brutalité des émotions humaines à l'élégance abstraite de la sérigraphie. Imprimée sur un papier d'art Coventry Rag à grain frangé, cette œuvre se révèle une remarquable illustration de ce que le pop art, le street art et le graffiti modernes cherchent à exprimer. L'impression bicolore, réalisée à la main, captive immédiatement le regard, suscitant à la fois réflexion et admiration. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre présente trois femmes nues stylisées, incarnant la tristesse, la confusion et peut-être une soif de clarté. Leur présence au milieu du fleuve devient une puissante métaphore des courants imprévisibles de la vie, parfois bouleversants, et des émotions profondes qui les traversent. Les contrastes de couleurs amplifient non seulement le drame, mais révèlent également une dualité intrinsèque à la nature humaine. Le choix de la sérigraphie, technique artistique à la croisée du savoir-faire artisanal et de la production de masse, souligne la volonté de Peterson de transmettre un récit universel tout en conservant une expression artistique singulière. Cette œuvre, limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté, témoigne non seulement du talent de Peterson, mais aussi de sa profonde compréhension de la complexité humaine. Les tons monochromes, la fluidité des lignes et la force évocatrice des représentations font de « River of Blood Bone » une pièce précieuse pour tout amateur d'art, un écho des tournures du cœur humain et de la multitude de ses émotions.

    $791.00

Depression & Depressed Graffiti Street Pop Artwork

Reflets de la tourmente émotionnelle : la dépression dans le street art pop et le graffiti

La dépression, sujet de longue date pour l'art, trouve une expression poignante et puissante dans le street art et le graffiti. Dans ce domaine, les artistes investissent l'espace public pour dépeindre les luttes, les émotions et les expériences liées à la dépression, créant des œuvres qui touchent profondément les spectateurs. Cette forme d'expression artistique sert non seulement de catharsis pour les artistes, mais aussi de moyen de sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale, de briser les tabous et de favoriser le dialogue autour d'une maladie souvent mal comprise.

La dépression dans le street art : un outil de sensibilisation et d'empathie

Le street art et le graffiti ont toujours été des moyens d'expression sociale et personnelle. Les artistes souffrant de dépression utilisent souvent ces plateformes pour communiquer leur mal-être et entrer en contact avec d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. À travers leur art, ils dépeignent les différentes facettes de la dépression, des sentiments d'isolement et de désespoir à la quête d'espoir et de compréhension. L'utilisation de ces œuvres dans l'espace public contribue à rendre le sujet plus visible, remettant en question la tendance sociétale à ignorer ou à stigmatiser les problèmes de santé mentale. De plus, ces œuvres deviennent souvent des lieux d'échange et de partage, où les spectateurs peuvent réfléchir à leur propre expérience de la dépression ou mieux comprendre les difficultés rencontrées par d'autres.

Représentation visuelle de la dépression dans l'art du graffiti

La représentation visuelle de la dépression dans l'art du graffiti passe souvent par une utilisation saisissante et percutante des images et des couleurs. Les artistes peuvent employer des schémas monochromes ou des palettes sobres pour exprimer la tristesse et le vide, tandis que d'autres utilisent des couleurs vives et contrastées pour représenter le tumulte émotionnel et la complexité de la dépression. Le symbolisme est un outil courant : des motifs tels que des silhouettes brisées, des visages voilés ou des éléments naturels en décomposition incarnent la souffrance et le désespoir. Ces éléments visuels s'unissent pour créer un récit puissant, à la fois profondément personnel et universellement universel, apaisant ainsi la distance entre l'artiste et le spectateur.

Artistes notables et leur contribution au thème de la dépression

Plusieurs artistes de rue se sont fait connaître pour leurs œuvres abordant la dépression et la santé mentale. Ils puisent dans leurs expériences et perspectives personnelles pour créer des œuvres à la fois intimes et percutantes. Par exemple, certains artistes ont retracé leur parcours face à la dépression à travers des séries de fresques ou d'installations reflétant différentes étapes de leur expérience. D'autres se sont concentrés sur la création d'œuvres uniques et saisissantes, capturant une émotion ou un moment précis lié à leurs difficultés. Ces œuvres servent non seulement de moyen d'expression personnelle, mais contribuent également au débat plus large sur la santé mentale, encourageant l'empathie, la compréhension et le soutien envers les personnes touchées par la dépression. L'exploration de la dépression dans le street art et le graffiti est un poignant rappel du pouvoir de l'art d'exprimer, de communiquer et de créer des liens. À travers leurs représentations vivantes et souvent viscérales des souffrances liées à la santé mentale, les artistes créent un espace de dialogue et de compréhension, contribuant à une meilleure prise de conscience de la dépression et de son impact sur les individus et la société. Leurs œuvres témoignent à la fois de la douleur de la maladie mentale et de la résilience de l'esprit humain, offrant espoir et solidarité à ceux qui les découvrent.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte