Dessiner une oeuvre originale

95 produits

  • Hula Bunny Original Marker Drawing by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Dessin original au feutre de Hula Bunny par Joe Ledbetter

    Dessin original au feutre de lapin hula par Joe Ledbetter sur papier cartonné, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre indélébile, format 6x10, représentant une lapine danseuse de hula (2006). « Hula Bunny », un dessin original au feutre de Joe Ledbetter, offre une fusion fantaisiste entre l'esthétique du street art et celle du pop art. Créée en 2006, cette œuvre met en scène un adorable lapin représenté en danseuse de hula, un sujet ludique caractéristique du style de Ledbetter. Ce dessin de 15 x 25 cm témoigne de la capacité de l'artiste à fusionner des figures aux allures de dessins animés avec une forme d'art mature, influencée par le street art. Réalisé au feutre sur papier cartonné, « Hula Bunny » est empreint de spontanéité et de fluidité, qualités souvent présentes dans le pop art urbain. Le trait de Ledbetter, assuré et dynamique, donne vie au personnage en quelques coups de pinceau simples. Les contours noirs marqués et l'absence de couleur attirent l'attention sur la forme et le mouvement suggérés par la pose de la danseuse de hula. Signée par l'artiste, cette œuvre originale capture l'esprit ludique du pop art, puisant ses racines dans l'imagerie commerciale et populaire. Ledbetter explore souvent des thèmes universels, et « Hula Bunny » ne fait pas exception. L'œuvre reflète une narration joyeuse et insouciante, s'éloignant du graffiti conventionnel associé aux milieux urbains. Ce dessin original s'inscrit pleinement dans le courant du street art pop moderne, témoignant de l'étendue de la créativité de Ledbetter. Son travail fait le lien entre l'expressivité brute du street art et l'imagerie accessible du pop art. « Hula Bunny » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un fragment de la culture dont elle est issue, offrant une vision légère de l'environnement et des expériences de l'artiste. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Ledbetter apprécient sa vision unique du street art pop, où chaque pièce fait souvent office de commentaire sur la vie contemporaine. « Hula Bunny », avec son charme et sa simplicité, continue de captiver les spectateurs, demeurant un exemple remarquable de la façon dont les techniques traditionnelles peuvent donner naissance à un art attachant et intemporel.

    $803.00

  • Woebot Japanese Water Color Sketch Original Drawing by Woes Martin

    Woes Martin Croquis à l'aquarelle japonaise de Woebot, dessin original de Woes Martin

    Croquis original à l'aquarelle japonaise de Woebot, par Woes Martin, sur papier beaux-arts. Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé à l'aquarelle et au stylo, 2023, format 6x8 Woebot : Croquis à l'aquarelle japonaise par Woes Martin Woebot, une aquarelle et un dessin à l'encre originaux de 2023 signés Woes Martin, illustre la fusion unique entre le pop art urbain et la culture graffiti, et une approche traditionnelle des beaux-arts. L'œuvre, mesurant 15 x 20 cm, est réalisée sur papier beaux-arts, ce qui lui confère à la fois une dimension intimiste et une présentation élégante. Reconnu pour ses personnages stylisés, semblables à des ours, souvent appelés « Woebots », Woes Martin s'est imposé comme une figure majeure du street art, notamment grâce à sa capacité à fusionner les techniques du graffiti avec une esthétique artistique plus douce et traditionnelle. L'évolution des malheurs : le Woebot de Martin dans le pop art urbain Woes Martin, artiste américain profondément ancré dans la culture du street art hawaïen et international, développe depuis de nombreuses années ses personnages emblématiques, les Woebots. Ces créatures, souvent représentées comme de grands ours massifs, suscitent une palette d'émotions allant de l'agressivité farouche à la mélancolie profonde. Dans cette aquarelle, Woebot révèle une facette plus douce et contemplative du personnage, soulignant la polyvalence de l'artiste. Le Woebot est un élément central de son œuvre, faisant le lien entre la force émotionnelle brute souvent associée au street art et l'accessibilité de la culture populaire. Dans cette aquarelle, le Woebot est dessiné avec un minimum de traits, des coups de pinceau doux et des ombrages délicats. La technique de l'aquarelle confère à l'œuvre une fluidité et une spontanéité remarquables, permettant au Woebot d'apparaître à la fois détaillé et abstrait. Cette approche est caractéristique de la capacité de Woes Martin à explorer différents médiums et à créer une œuvre à la fois éphémère et audacieuse. Dans l'univers du street art et du graffiti, la répétition de personnages comme Woebot revêt une importance particulière. À l'instar des tags iconiques qui deviennent indissociables de l'identité d'un artiste, les personnages de Woes constituent une empreinte personnelle, laissant une impression qui dépasse le cadre de la toile ou du mur. Woebot reflète à la fois l'état émotionnel de l'artiste et la vaste palette des émotions humaines, dépeintes à travers le prisme de l'esthétique du street art. Aquarelle et stylo japonais : un médium unique pour l'art urbain Si Woes Martin est souvent associé à des graffitis audacieux et au street art, l'utilisation de l'aquarelle japonaise et du stylo dans Woebot témoigne de l'étendue de son talent et de sa capacité d'adaptation. L'aquarelle, traditionnellement perçue comme un médium délicat et raffiné, contraste avec les connotations urbaines et brutes du graffiti. Pourtant, dans cette œuvre, Woes Martin marie avec brio les deux techniques, utilisant la fluidité de l'aquarelle pour créer une impression de mouvement et de profondeur au sein de la figure de Woebot, tandis que le stylo apporte netteté et précision à l'esquisse. La subtilité de l'aquarelle permet à Woes Martin d'explorer les aspects plus tendres et vulnérables de ses personnages. Alors que ses grandes fresques représentent souvent Woebots dans des poses puissantes et agressives, cette esquisse à l'aquarelle, de petit format, présente le personnage sous un jour plus introspectif. Les lavis délicats confèrent à Woebot une apparence presque fantomatique, comme s'il émergeait du papier ou y disparaissait. L'approche minimaliste de l'œuvre renforce le poids émotionnel que porte le Woebot, incitant le spectateur à se concentrer sur les expressions et la posture du personnage plutôt que sur les détails élaborés que l'on trouve souvent dans les œuvres de street art de plus grande envergure. Quand le pop art urbain rencontre le papier d'art L'un des aspects les plus frappants de Woebot réside dans l'utilisation du papier beaux-arts comme support. Ce papier, souvent associé à la peinture et au dessin classiques, contraste avec les surfaces urbaines et brutes typiques du street art et du graffiti. En choisissant le papier beaux-arts pour cette œuvre, Woes Martin fait entrer l'univers du graffiti dans le domaine des beaux-arts traditionnels. Il en résulte une juxtaposition entre le raffiné et le rebelle, le formel et l'informel. Le choix du papier enrichit également la texture de l'œuvre, l'aquarelle interagissant de manière unique avec ce type de support. La façon dont la peinture s'imprègne dans le papier, laissant apparaître des contours doux et organiques, contraste avec la précision et la fermeté des traits de stylo. Il en résulte une tension entre précision et spontanéité, un thème central dans le travail de Woes Martin. À l'instar du graffiti, où la rapidité et l'improvisation sont essentielles, cette esquisse témoigne de la capacité de Woes à travailler vite tout en maîtrisant parfaitement l'image finale. Dans le contexte du pop art urbain, le choix de matériaux nobles comme l'aquarelle et le papier élève la forme, suggérant que la valeur esthétique du graffiti et du street art devrait être considérée au même titre que les formes d'art plus traditionnelles. En utilisant ces matériaux, Woes Martin remet en question les frontières entre l'art savant et la culture urbaine, invitant le spectateur à repenser ce qui constitue un « beaux-arts » et la manière dont la culture urbaine peut être représentée dans cet espace. Profondeur émotionnelle et caractère de l'art graffiti La profondeur émotionnelle de l'œuvre de Woes Martin le distingue dans le monde du graffiti et du street art. Alors que de nombreux graffeurs se concentrent sur les tags ou les formes abstraites, Woes, en privilégiant la création de personnages, explore des récits émotionnels plus complexes. Le personnage de Woebot, sous ses différentes formes, devient le reflet des émotions de l'artiste et des expériences émotionnelles du spectateur. Dans cette esquisse de 2023, l'expression et le langage corporel de Woebot suggèrent la contemplation ou la tristesse, contrastant avec l'énergie agressive souvent associée au street art. La composition de l'œuvre témoigne également de la maîtrise de la forme et de l'espace dont fait preuve Woes Martin. Malgré la petite taille de l'esquisse, la figure de Woebot domine la page, ses formes larges et arrondies occupant la majeure partie de l'espace. Cela confère au personnage une impression de poids et de présence, malgré la nature minimaliste du dessin. Le spectateur est ainsi plongé dans l'univers de Woebot, invité à ressentir de l'empathie pour son humeur calme et introspective. En définitive, Woebot illustre avec force comment le street art pop peut transmettre des vérités émotionnelles profondes grâce à une imagerie simple, mais percutante. L'association par Woes Martin de lignes inspirées du graffiti, de techniques d'aquarelle japonaises et de matériaux des beaux-arts crée un langage visuel unique qui témoigne de l'évolution constante du street art. Alors que les frontières entre street art et beaux-arts s'estompent, des artistes comme Woes Martin sont à l'avant-garde de cette évolution, démontrant que le street art pop peut être aussi puissant émotionnellement et techniquement abouti que n'importe quelle forme d'art traditionnelle. En conclusion, Woebot témoigne de la capacité de Woes Martin à insuffler l'énergie brute du street art au domaine plus raffiné des beaux-arts, tout en préservant la profondeur émotionnelle et la profondeur des personnages qui ont fait de lui une figure emblématique du graffiti.

    $298.00

  • Tusken Raider Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Dessin original de Tusken Raider Sketch par Rich Pellegrino

    Croquis original de Tusken Raider, dessin au marqueur sur papier beaux-arts, par Rich Pellegrino, artiste de rue et graffeur, figure emblématique du pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Gold Foil Patch Original Marker Drawing by Saber

    Saber Écusson doré à la feuille, dessin original au marqueur par Saber

    Dessin original au marqueur de Saber, avec patch en feuille d'or, sur papier d'art brut vieilli. Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre et à la feuille d'or, format 5x6, 2023

    $168.00

  • Naivety Scene Era 12 Original Marker Drawing Canvas by Blake Jones

    Blake Jones Scène de naïveté Époque 12 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones

    Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre de couleur sur main, 2019, format 12x12 Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale de 2019, réalisée à la main au feutre de couleur sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Signée par l'artiste, cette toile de 30 x 30 cm offre un terrain de jeu visuel condensé, peuplé des personnages emblématiques de Jones, de gestes graphiques et d'abstractions fantaisistes. La surface présente une composition chaotique et joyeuse d'iconographie colorée, dessinée de traits audacieux et caricaturaux, où chaque figure interagit avec les autres dans un rythme fluide. Éclairs, cubes abstraits, parts de gâteau, fantômes souriants, visages à trois yeux, oreilles de lapin, méduses et lettrage griffonné coexistent dans une dense tapisserie d'imagination. Ces formes sont dessinées avec une spontanéité assumée, à l'aide de feutres de couleur variés, créant un langage visuel qui capture l'essence de la jeunesse, de la spontanéité et du jeu insouciant, au sein d'une composition percutante. Le langage des icônes et de l'innocence L'œuvre de Blake Jones se caractérise par des personnages accessibles et une esthétique empreinte de nostalgie, sans pour autant sacrifier la profondeur ni l'intention. Dans « Naivety Scene Era 12 », l'artiste canalise les souvenirs visuels de ses dessins d'enfance, de ses albums d'autocollants et de ses gribouillis dans les marges de ses cahiers, créant un chaos savamment orchestré dont la résonance dépasse largement son charme superficiel. Ces dessins, d'apparence naïve, sont agencés avec une intention délibérée. Chaque élément contribue au rythme et à la fluidité de la toile, offrant de multiples points de mire qui invitent à une exploration ludique. La capacité de Jones à équilibrer la simplicité graphique et la spontanéité des superpositions témoigne de ses profondes racines dans le Street Pop Art et le graffiti, où la répétition, le symbolisme et l'immédiateté sont au cœur du message et de l'esthétique. Son trait, sans artifice numérique, affirme l'authenticité du dessin à la main dans une culture obsédée par l'image. Théorie des couleurs et techniques inspirées de la rue La vitalité de l'œuvre ne provient pas d'un jeu complexe d'ombres ou de perspectives, mais d'une utilisation assurée des couleurs et d'une maîtrise de l'équilibre au sein d'un foisonnement d'éléments. Les couleurs – roses fluo, jaunes vifs, bleus froids et noirs profonds – sont utilisées avec parcimonie et efficacité. Chaque teinte se détache sur le fond blanc de la toile, laissant à chaque dessin l'espace nécessaire pour s'exprimer, tout en contribuant à une dynamique partagée. L'utilisation du marqueur de couleur renforce l'idée d'immédiateté et d'improvisation, deux caractéristiques essentielles de la culture du graffiti. Blake Jones fait le lien entre le travail en atelier et l'esprit de la rue en traitant chaque surface comme une page de carnet noir : brute, sans filtre et expressive. Blake Jones et le confort du bruit visuel Avec Naivety Scene Era 12, Blake Jones capture l'atmosphère d'un monde foisonnant mais jamais pesant. L'énergie y est légère et pourtant communicative, les lignes imparfaites mais assurées, et le foisonnement visuel étrangement apaisant. Son œuvre témoigne d'une époque où la surstimulation est la norme, mais ses images y répondent non par la critique, mais par le réconfort. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, cette toile est une méditation sur la créativité débridée – un geste pur qui privilégie l'intuition à la précision. Blake Jones n'invite pas le spectateur à déchiffrer le sens. Il l'invite plutôt à trouver de la joie dans les motifs, de l'humour dans l'absurde et de l'émerveillement dans l'ordinaire. Cette œuvre n'est pas simplement une pièce de musée ; c'est une expérience de liberté visuelle.

    $1,000.00

  • Fish Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin original au crayon graphite de poisson par Naoto Hattori

    Dessin original de poisson dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. Légères éraflures sur le cadre, normales compte tenu de l’âge. Le parcours artistique du dessin original de poisson de Naoto Hattori La contribution unique de Naoto Hattori au monde de l'art trouve souvent sa juste place à la croisée du surréalisme et du street art. L'œuvre originale « Fish Original », dessinée à la main sur papier d'art vieilli et frangé, est une illustration parfaite de ce mélange artistique. Réalisé en 2012, ce dessin original au crayon et au graphite témoigne du style complexe de Hattori et de sa capacité à créer profondeur et narration au sein d'un sujet minimaliste. L'œuvre, présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, dévoile une image de 7,6 x 12,7 cm, offrant un aperçu de la perspective surréaliste de l'artiste à travers le prisme du pop art et du graffiti. Cette pièce unique signée par Hattori est un dessin original et original, illustrant l'impact subtil et puissant de l'art monochrome. Le choix du papier d'art vieilli et frangé témoigne de l'attachement de Hattori aux qualités texturales que ce support confère à l'œuvre. Les bords irréguliers confèrent à l'œuvre une touche d'ancienneté et un aspect organique, enrichissant l'expérience visuelle et soulignant la simplicité du sujet : un poisson. Le dessin, d'une représentation directe, est empreint de mouvement et de vie, capturant l'essence du sujet avec un réalisme délicat, caractéristique du travail d'Hattori. Explorer les nuances du surréalisme d'Hattori dans le contexte du street art L'œuvre « Fish Original » de Naoto Hattori est un clin d'œil subtil à la fluidité du pop art urbain et à la force évocatrice du graffiti. Bien que le travail d'Hattori soit principalement ancré dans le surréalisme, l'influence du street art est manifeste dans sa manière d'aborder ses sujets. Ce dessin possède une certaine spontanéité et une authenticité, qualités souvent admirées dans le street art. Le trait de crayon est précis, mais une liberté et une spontanéité sous-jacentes s'accordent avec l'esprit du graffiti. Encadré et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, le dessin « Fish Original » reflète l'implication d'Hattori dans son art, de sa conception à sa présentation. Les légères éraflures sur le cadre, témoins de son âge, ajoutent du caractère à l'œuvre, suggérant une histoire au-delà de son contenu visuel. Ce type de patine attire souvent les amateurs de street art, car elle confère à ces œuvres une dimension narrative riche et personnelle. Ces éraflures ne sont pas des défauts, mais les marques d'un parcours, à l'image des murs patinés qui servent de toiles au street art. Art urbain pop, graffiti et intimité des œuvres à petite échelle L'univers du street art et du graffiti est réputé pour son audace et sa visibilité à grande échelle. Pourtant, des œuvres comme « Fish Original » de Hattori remettent en question cette convention en mettant en lumière l'intimité des œuvres de petit format. À travers ce dessin, Hattori démontre que l'essence du street art ne se limite pas à la taille, mais réside dans l'authenticité et la puissance expressive de l'œuvre. Le choix de l'encadrement et du passe-partout personnalise davantage l'œuvre, lui conférant un caractère narratif, à l'instar du street art qui, souvent, raconte des histoires dans l'espace public. « Fish Original » de Naoto Hattori fait le lien entre les mondes souvent distincts des beaux-arts et du street art, alliant la précision du dessin au crayon à l'accessibilité et à l'émotion propres au street art. Cette œuvre illustre comment l'art peut transcender les frontières et s'adresser à un public diversifié. Ce dessin, d'une facture méticuleuse et sur fond de papier vieilli texturé, est une œuvre précieuse de l'art contemporain. Il offre un moment de contemplation et de connexion au cœur du dialogue foisonnant entre le pop art urbain et le graffiti. Il témoigne du potentiel que recèle la fusion de différentes disciplines artistiques, tel que le perçoit le regard visionnaire de Naoto Hattori.

    $793.00

  • Tripping Devil Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Tripping Devil Dessin au crayon graphite original par Naoto Hattori

    Tripping Devil est un dessin original réalisé à la main sur du papier d'art vieilli, encadré et à bords frangés, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La fusion du street art et du graffiti dans l'œuvre de Naoto Hattori Le croisement entre le pop art urbain et le graffiti donne naissance à une forme d'art vibrante et souvent subversive, qui remet en question l'esthétique traditionnelle, propose un commentaire social et investit l'espace public comme une toile d'expression. « Tripping Devil » de Naoto Hattori illustre parfaitement ce point de convergence artistique, tout en se démarquant des fresques murales classiques réalisées à la bombe. Ce dessin original au crayon et au graphite, datant de 2012, témoigne de la diversité des techniques et des matériaux employés au sein du genre, unissant l'énergie brute du street art à la précision du dessin classique. L'œuvre d'Hattori est délicatement encadrée (21,6 x 21,6 cm), l'image mesurant 7,6 x 12,7 cm. L'artiste a réalisé lui-même le cadre et le passe-partout, soulignant ainsi la touche personnelle et le souci du détail qui caractérisent son travail. Le papier, frangé et vieilli à la main, confère à l'œuvre une texture supplémentaire et une profondeur historique. Ce choix de matériaux est particulièrement significatif, car il confère à l'œuvre une qualité ancienne qui contraste fortement avec la nature généralement éphémère de l'art urbain et du graffiti. L'esthétique unique de Naoto Hattori au sein du pop art urbain L'œuvre de Naoto Hattori se caractérise souvent par un surréalisme onirique, où des créatures fantastiques et des figures métamorphosées interrogent la perception de la réalité par le spectateur. « Tripping Devil » ne fait pas exception. Le dessin représente une créature au visage humain et au corps se transformant en une forme de pieuvre. Ce mélange d'humain et de surréel est une marque de fabrique du style Hattori et témoigne du potentiel transformateur du street art et du graffiti. La palette monochrome et épurée du graphite met en valeur les détails et les ombres complexes qui donnent vie au « Tripping Devil ». Bien que contenue dans un cadre, l'œuvre porte l'esprit du street art, souvent caractérisé par une audacieuse transgression des frontières et une acceptation de l'inconventionnel. La démarche systématique de Hattori dans le dessin fait écho aux techniques réfléchies et minutieuses employées par les artistes de rue et les graffeurs pour créer leurs œuvres, bien qu'à une échelle et avec un médium différents. Naoto Hattori et la collectionnabilité du Street Pop Art Les collectionneurs et amateurs d'art urbain et de graffiti recherchent de plus en plus des œuvres à exposer chez eux, transformant ainsi des spectacles publics en trésors personnels. « Tripping Devil » d'Hattori illustre parfaitement cette tendance, offrant au marché de l'art une pièce unique qui capture l'essence même de l'art urbain sous une forme à la fois collectionnable et idéale pour une exposition privée. La signature de l'artiste est un gage d'authenticité et un lien privilégié entre l'artiste et le collectionneur. L'originalité de « Tripping Devil » est primordiale. Dans un domaine où la production de masse et la reproduction sont monnaie courante, l'engagement d'Hattori à créer une œuvre originale et singulière rehausse sa valeur et son attrait. La minutie avec laquelle l'œuvre est réalisée, associée à sa présentation unique sur papier d'art vieilli, instaure un dialogue entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de la collection d'art. La pertinence culturelle de l'art d'Hattori Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Tripping Devil » de Hattori se distingue comme une œuvre culturelle emblématique, incarnant l'esprit novateur de ces formes artistiques. Si le street art véhicule souvent des messages sur la culture populaire et les problématiques sociétales, l'œuvre de Hattori explore la psyché, abordant les thèmes de l'identité, de la conscience et de la condition humaine à travers un prisme surréaliste. Bien que non exposée dans l'espace public, cette pièce s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, visant à susciter la réflexion et à éveiller l'émotion. Ses éléments surréalistes invitent à l'interprétation et à la réflexion, à l'instar des fresques et tags monumentaux qui ornent les environnements urbains. « Tripping Devil » de Hattori nous rappelle que l'essence du street art réside non seulement dans son emplacement, mais aussi dans sa capacité à toucher profondément le public, à remettre en question les perceptions et à encourager une immersion plus intense dans le récit visuel. « Tripping Devil » de Naoto Hattori est un exemple remarquable du potentiel de synergie entre le street art, le graffiti et les techniques de dessin traditionnelles. Cette œuvre témoigne du talent de l'artiste et de la versatilité de l'art urbain. Comme le démontre cette pièce, la valeur du pop art et du graffiti dépasse les murs de la ville et trouve sa place dans les collections d'amateurs d'art qui apprécient le subtil mélange de rébellion, de savoir-faire et de profondeur narrative propre à ces genres.

    $793.00

  • Catalyst Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Catalyst Original Graphite Pencil Drawing par Naoto Hattori

    Dessin original Catalyst dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 5 pouces (7,6 x 12,7 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Catalyst » de Naoto Hattori : une intersection surréaliste entre imagerie et émotion « Catalyst », une œuvre originale dessinée à la main par l'artiste surréaliste Naoto Hattori, représente une convergence unique entre la délicatesse du trait au crayon et un surréalisme expressif, capturée sur un papier d'art vieilli et frangé. Ce dessin unique au crayon et au graphite, réalisé en 2012, témoigne du talent d'Hattori pour représenter des visions complexes et oniriques dans un espace restreint. L'œuvre encadrée, dont l'image mesure 7,6 x 12,7 cm et le cadre 21,6 x 21,6 cm, a été encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, ajoutant une touche personnelle qui met en valeur l'échelle intimiste de l'œuvre. Ce dessin se distingue de l'exécution et de la présentation conventionnelles de l'art urbain. Alors que le pop art et le graffiti sont généralement associés à des installations publiques de grande envergure, « Catalyst » d'Hattori invite à une interaction plus personnelle. L'œuvre est imprégnée de la complexité des beaux-arts tout en résonnant avec l'accessibilité et l'impact viscéral souvent présents dans le street art. L'œuvre d'Hattori ne s'impose pas de manière ostentatoire ; Au contraire, elle murmure, entraînant le spectateur dans un dialogue intime avec l'œuvre. Exploration des détails artistiques dans « Catalyst » Le souci du détail dans « Catalyst » témoigne de la maîtrise exceptionnelle du crayon et du graphite par Hattori, révélant une créature d'un autre monde qui semble émerger des fibres mêmes du papier vieilli. Le papier, travaillé à la main, souligne l'appréciation de l'artiste pour les qualités tactiles de ses matériaux et sa volonté de fusionner le traditionnel et le surréaliste. Chaque trait, chaque ombre, contribue à une impression générale de profondeur et de dimension, insufflant la vie à ce sujet fantastique. La créature représentée mêle des éléments familiers à l'énigmatique, interrogeant la perception de la réalité du spectateur. Le format intimiste de l'image, contrastant avec le cadre plus imposant, souligne le caractère précieux de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un talisman. Ce sentiment de préciosité est souvent recherché dans le pop art et le graffiti, où la nature éphémère du médium contraste fortement avec le désir de créer une œuvre durable et marquante. « Catalyst » de Hattori, bien qu'atypique dans le domaine du street art, capture l'essence même de ce à quoi aspirent de nombreux artistes de rue : un lien durable avec le public. « Catalyst » de Naoto Hattori est une œuvre d'art profonde qui transcende les frontières entre le pop art, le street art et le surréalisme. Elle embrasse l'éthéré, le tangible, l'imaginaire et le précis, invitant le spectateur à sonder les profondeurs insoupçonnées de sa psyché. La minutie de sa réalisation, alliée à une présentation unique, fait de « Catalyst » une contribution précieuse au discours sur l'art contemporain, illustrant la richesse et la diversité de l'expression artistique.

    $793.00

  • Animaniac Marker Drawing by Sechor

    Sechor Dessin au marqueur Animaniac par Sechor

    Dessin original à la main au feutre et au crayon d'Animaniac sur papier Bristol par l'artiste de street art graffiti moderne Sechor. Dessin original signé au feutre, janvier 2021, 35,5 x 43 cm, papier Bristol

    $291.00

  • Aki Sharks #2 Drawing - Sprayed Paint Art Collection

    Akinori Oishi Aki Sharks #2 Dessin au marqueur original par Akinori Oishi

    Aki Sharks #2 Dessin original au marqueur sur toile par Akinori Oishi, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original signé au marqueur sur toile non tendue, 2014. Dimensions : 11 x 13,25 pouces. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $503.00

  • Skully Original Drawing by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Dessin original de Skully par Nicole Gustafsson

    Dessin miniature original à l'encre Skully, réalisé à la main sur papier d'art par Nicole Gustafsson, artiste de street art contemporaine très en vogue. Dessin original signé de 2013, format 5x5

    $256.00

  • Coati The Gang Original Acrylic Painting by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat

    Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.

    $3,501.00

  • What Lies Beneath Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Ce qui se cache sous le dessin original au crayon de couleur par Brandon Sopinsky

    Que cache cette œuvre originale unique, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky ? Dessin original aux crayons de couleur signé Brandon Sopinsky, intitulé « Ce qui se cache en dessous », datant de 2013.

    $352.00

  • Drawing 24 Original Drawing by JM Rizzi

    JM Rizzi Dessin 24 Dessin original de JM Rizzi

    Dessin 24 Dessin original à l'encre et au marqueur sur papier aquarelle par JM Rizzi, artiste de street art moderne et en vogue. Dessin original signé, réalisé à l'encre sur papier aquarelle (2021) - Format : 45,7 x 61 cm - Sortie : 15 novembre 2021

    $596.00

  • Neon Pink Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araignée veuve noire rose fluo HPM Technique mixte Pièce unique par Saber

    Araignée Veuve Noire Rose Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 25 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin représentant des araignées roses et une veuve noire. Comprend une carte en carton peinte à la main et étiquetée. L'intersection de la nature et de l'expression urbaine dans l'art de Saber La série « Neon Pink Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » est une illustration saisissante de la polyvalence et de la profondeur du street art, créée par le célèbre graffeur Saber. Cette collection de 2023, une série numérotée de 25 multiples uniques peints à la main (HPM), présente des dessins miniatures de 8,9 x 7,6 cm représentant des veuves noires dans un rose néon éclatant. Ces pièces sont accompagnées de supports en carton peints et tagués à la main, mêlant motifs naturels et sensibilité artistique urbaine. Maîtrise des techniques mixtes de Saber Saber, artiste dont l'œuvre est profondément ancrée dans l'ADN du street art contemporain, utilise une grande variété de matériaux, tels que l'encre de stylo, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur, pour donner vie à ces arachnides. Le rose fluo, à la fois saisissant et symbolique, interroge la perception du danger et de l'attrait chez le spectateur. Dans la nature, les couleurs vives servent souvent d'avertissement, tandis que dans le paysage urbain, elles captent l'attention – un parallèle que Saber exploite avec brio dans son travail. L'intégration de carton peint à la main confère à la série une authenticité brute. Le carton, matériau omniprésent et souvent jeté, devient ici un élément précieux de l'œuvre, questionnant la hiérarchie des matériaux et la valeur attribuée aux différents médiums. Cette démarche est emblématique de la capacité du street art à sublimer le quotidien et à révéler la beauté dans l'invisible. Thèmes de la survie et de la beauté Les veuves noires sont des créatures qui suscitent à la fois crainte et fascination. Saber exploite cette dualité, utilisant les araignées comme métaphore de la résilience et de l'équilibre fragile entre beauté et danger. Ce récit trouve un écho particulier dans le contexte du pop art urbain et du graffiti, où l'acte de création est souvent une forme de survie et de résistance. Les araignées, se détachant sur le fond de tags caractéristiques de Saber, incarnent la tension inhérente au street art : le tiraillement entre légalité et expression, entre l'artiste et la communauté. À travers ses veuves noires rose fluo, Saber invite à un dialogue sur l'interaction entre instincts et environnements urbains, et sur le besoin instinctif de laisser une trace, que ce soit par la toile ou la peinture en aérosol.

    $81.00

  • Vincent Price Original Graphite Pencil Drawing by Joe King

    Joe King Dessin au crayon graphite original de Vincent Price par Joe King

    Dessin original au crayon graphite de Vincent Price, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Joe King, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé, 2010, format 8x11, encadré dans un cadre orné avec passe-partout.

    $820.00

  • Sale -15% Safe Passage Original Graphite Drawing by Craww

    Craww Dessin au graphite original Safe Passage par Craww

    Safe Passage, dessin original au graphite et aux crayons de couleur, réalisé à la main sur papier d'art à bords frangés par l'artiste pop moderne Craww. Dessin original signé de 2014 sur papier frangé à la main, 13 x 22,5 cm.

    $1,124.00 $955.00

  • Marilyn Manson Pencil Color Drawing by Albert Reyes

    Albert Reyes Marilyn Manson Dessin au crayon couleur par Albert Reyes

    Marilyn Manson - Rakugaki 3 122 Dessin original aux crayons de couleur sur papier par l'artiste de la culture pop Albert Reyes. Dessin original signé aux crayons de couleur sur papier, datant de 2021. Dimensions : 8,5 x 11 pouces.

    $217.00

  • RD Bold Tag Marker Original Cardboard Drawing by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Marqueur d'étiquettes RD Bold, dessin original en carton par RD-357, authentique

    RD Bold Tag Marker Dessin original par RD-357 Real Deal sur carton Art pop urbain moderne. Dessin original signé au marqueur sur carton recyclé, style graffiti, datant de 2012. Dimensions : 16,5 x 7,5 pouces. Présence de ruban adhésif et de plis naturels. RD-357 : Les lignes audacieuses de l’identité de rue RD-357, alias « Real Deal », est un artiste dont les tags audacieux sont devenus un symbole d'authenticité et d'expression brute dans le milieu du street art. Son œuvre de 2012, un tag original signé sur carton, aux dimensions impressionnantes de 42 x 19 cm, témoigne de sa démarche artistique directe. Cette pièce, simplement intitulée « RD Bold Tag », est un exemple parfait de la manière dont le street art exprime une identité et une présence. L'étiquette comme signature d'existence Dans le graffiti et le street art, le tag représente bien plus qu'un simple nom ; c'est la signature de l'artiste et, souvent, son alter ego. C'est une marque d'existence, une affirmation d'un moment précis dans l'espace-temps. Le « RD Bold Tag » de RD-357 est une déclaration d'identité, rendue en contraste saisissant sur le support modeste du carton recyclé. L'utilisation de matériaux de récupération comme support témoigne de l'ingéniosité et de la débrouillardise propres au street art, faisant écho aux racines du mouvement qui consistent à tirer le meilleur parti du paysage urbain. Art pop urbain : un dialogue avec le courant dominant Le street pop art, un courant issu du mouvement pop art, s'approprie des images et des objets du quotidien et les réinterprète dans le monde de l'art. L'œuvre de RD-357 s'inscrit parfaitement dans cette définition, sublimant un simple tag au rang d'œuvre d'art par sa réalisation et son intention. Signer « RD » sur n'importe quelle surface est une forme de pop art : s'emparer d'un élément commun de la rue et lui conférer une qualité artistique unique. La nature même de l'œuvre de RD-357 – sa simplicité, sa franchise et son refus de passer inaperçue – reflète les courants sous-jacents qui animent une grande partie du pop art et du street art. Elle nous rappelle que l'art n'a pas besoin d'être complexe pour être puissant. Parfois, un tag et un morceau de carton suffisent à marquer les esprits. « RD Bold Tag » de RD-357 incarne l'esprit du street art dans sa forme la plus élémentaire. Plus qu'une simple marque physique, elle marque une étape du parcours de l'artiste, un point sur la carte de l'histoire du street art. Cette œuvre illustre le travail de RD-357 et symbolise l'héritage durable du mouvement du street art. Cet héritage continue d'évoluer et d'influencer de nouvelles générations d'artistes à travers le monde.

    $112.00

  • Katsu Tagged Signed Silver Chrome Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Katsu Bombe de peinture aérosol chromée argentée signée Katsu, œuvre d'art de Montana MTN

    Bombe de peinture aérosol chromée argentée Katsu, étiquetée et signée à la main, œuvre d'art de Montana MTN Limited Edition Crossover. Bombe de peinture Katsu Silver Chrome signée (édition limitée à 500 exemplaires, ???). Boîte signée. Dimensions de l'illustration : 3 x 8 pouces. La bombe et la boîte en bois sont signées, étiquetées et décorées à la main à la peinture aérosol. La bombe de peinture argentée chromée, signée et taguée à la main par Katsu, est une pièce de collection qui allie l'esprit rebelle du graffiti à l'exclusivité d'une édition limitée. Fruit d'un partenariat avec Montana MTN, marque de référence en matière de peinture aérosol de haute qualité plébiscitée par les artistes de rue du monde entier, cette édition 2023 capture l'essence même de l'art urbain. Présentée dans un coffret en bois, chaque bombe mesure 7,6 x 20,3 cm et est signée à la main par l'artiste Katsu, figure anonyme vénérée dans le milieu artistique underground. La signature de la bombe et du coffret authentifie chaque pièce et y appose la signature de Katsu, rendant chaque exemplaire unique. Cette série, limitée à 500 exemplaires (dont le nombre n'a pas été divulgué), est un objet de collection très prisé des amateurs de street art. Le tag iconique de Katsu, généralement visible dans l'espace public comme un acte de réappropriation et d'expression personnelle, se réinvente ici en une œuvre d'art à collectionner. Ce croisement entre art urbain et art de collection remet en question la perception traditionnelle du graffiti comme simple vandalisme, l'élevant au rang de forme d'art populaire à part entière, admirable et collectionnable. La finition chromée des bombes de peinture reflète l'esthétique caractéristique du graffiti scintillant sur les murs des villes, capturant la nature éphémère de ces œuvres, souvent éphémères. Chaque bombe et chaque boîte, ornée de peinture en aérosol, porte en elle les textures brutes et l'esthétique authentique de la rue, offrant un fragment de paysage urbain à apprécier dans l'intimité de son espace personnel. C'est un dialogue entre l'artiste et le collectionneur, un pacte tacite affirmant que l'art ne se limite pas aux galeries et aux musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les ruelles et sur les boulevards, vivant dans les lieux que nous fréquentons chaque jour. Cette série de Katsu et Montana MTN immortalise l'art éphémère du tag, conférant une permanence à ce qui est généralement éphémère et retraçant l'évolution de l'art contemporain.

    $620.00

  • Abe Sapien Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Dessin original d'Abe Sapien Sketch par Rich Pellegrino

    Croquis d'Abe Sapien, dessin original au marqueur sur papier beaux-arts, par Rich Pellegrino, artiste de rue et de pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Praying Frog Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin au crayon Graphite Original de grenouille en prière par Naoto Hattori

    Grenouille en prière, dessin original réalisé à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La grenouille en prière de Naoto Hattori : une fusion de surréalisme et d'esthétique urbaine Le dessin original « La Grenouille en prière », réalisé à la main, illustre avec force la capacité de Naoto Hattori à entremêler la fantaisie du surréalisme aux éléments concrets et accessibles caractéristiques du street art et du graffiti. Créée en 2012, cette œuvre unique, réalisée au crayon et au graphite, a été soigneusement encadrée et mise sous passe-partout par l'artiste, témoignant de son implication personnelle et de son dévouement artistique. Encadrée dans un cadre carré de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre occupe un espace de 7,6 x 12,7 cm sur un papier d'art vieilli, à la texture irrégulière, choisi pour sa contribution à l'esthétique générale. « La Grenouille en prière » se distingue par sa simplicité et la profondeur de son expression. Le choix du sujet, une grenouille saisie dans une posture presque anthropomorphe, suggère un récit qui dépasse le simple visuel, invitant à la réflexion et à l'interprétation personnelle. C’est un thème récurrent du street art pop, où l’imagerie sert souvent de portail vers une contemplation plus profonde, engageant le spectateur dans un dialogue qui transcende l’œuvre elle-même. Le choix d’Hattori d’encadrer et de mettre en valeur l’œuvre sur mesure renforce son intimité, suggérant que cette petite fenêtre sur un monde surréaliste constitue un univers à part entière. L'intimité de l'art d'Hattori dans le domaine public de l'art urbain L'univers du street art et du graffiti est généralement associé à des œuvres monumentales qui investissent l'espace public. Pourtant, « La Grenouille en prière » d'Hattori remet en question cette idée en présentant un monde contenu dans les dimensions modestes d'un dessin de petit format. L'intimité de l'œuvre reflète l'esprit du street art, qui consiste souvent à exprimer des opinions personnelles dans l'espace public. L'œuvre d'Hattori transpose cette sensibilité dans la sphère privée, permettant une interaction directe entre l'art et le spectateur. Le travail minutieux au graphite, combiné aux bords irréguliers du papier vieilli, crée une expérience tactile qui invite le spectateur à s'approcher et à explorer les textures et les nuances subtiles qui définissent le dessin. La présentation de l'œuvre, avec de légères traces de manipulation et la touche de l'artiste dans son encadrement, fait écho à l'authenticité recherchée dans le street art. Tout en protégeant et en mettant en valeur le dessin, le cadre témoigne également du passage du temps, comme en témoignent les légères marques et éraflures qui racontent le parcours de l'œuvre, de sa création à sa conservation. Ces marques d'âge et de manipulation confèrent à la « Grenouille en prière » une histoire et une présence que l'on retrouve souvent sur les surfaces patinées du street art urbain. Dépasser les frontières : La « grenouille en prière » dans le contexte du pop art urbain « La Grenouille en prière » de Naoto Hattori illustre avec force comment les frontières entre les différentes formes d'art peuvent être transcendées, créant un espace où le surréalisme coexiste avec l'esthétique urbaine du street art et du graffiti. Bien que de petite taille, le dessin déploie une vaste portée émotionnelle et imaginative. Il captive le regard du spectateur à la manière d'une fresque murale dans une rue animée, prouvant que l'impact n'est pas limité par la taille. Le soin méticuleux apporté aux détails et le choix judicieux d'un papier vieilli témoignent du respect d'Hattori pour les matériaux porteurs d'histoires. Ceci fait écho à la manière dont le street art intègre souvent le paysage urbain à son récit, faisant de l'environnement une partie intégrante de l'œuvre. Bien que détachée des murs de la ville, « La Grenouille en prière » porte en elle l'esprit du street art, apposant un pont entre la galerie et la ruelle. « Grenouille en prière » est un microcosme de la philosophie artistique d’Hattori, mêlant les qualités oniriques de son surréalisme à la force émotionnelle et ancrée dans le réel propre au pop art urbain. Cette œuvre représente non seulement une exploration visuelle d’une grande profondeur thématique, mais constitue également un témoignage tangible du parcours d’Hattori en tant qu’artiste – un parcours marqué par la convergence de l’imagination et du monde tactile et texturé qui nous entoure.

    $793.00

  • Color Bomb Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de bombe de couleur par Brandon Sopinsky

    Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. 2013 Color Bomb Dessin original aux crayons de couleur par Brandon Sopinsky

    $330.00

  • Batman Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Dessin original de croquis de Batman par Rich Pellegrino

    Croquis de Batman, dessin original au marqueur sur papier beaux-arts, par Rich Pellegrino, artiste de rue et de pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Gold Tooth Skull Flower Original Marker Drawing by Tara McPherson

    Tara McPherson Dessin original au feutre de Tara McPherson représentant un crâne en forme de dent en or et une fleur

    Dessin original au feutre rose et violet représentant un crâne à dent en or, par Tara McPherson sur papier cartonné, style pop urbain moderne. Dessin original signé au feutre indélébile, 2006, format 9 x 11,5 cm, représentant une fleur en forme de crâne avec une dent en or. « Fleur de crâne à dent en or », un dessin original au feutre de Tara McPherson, est un exemple saisissant d'art pop urbain contemporain, mêlant le macabre au merveilleux. Créée en 2006, cette œuvre signée, mesurant 23 x 29 cm, représente une fleur de crâne ornée d'une unique dent en or – un élément symbolique qui offre un aperçu de l'univers artistique singulier de McPherson. Réalisé au feutre rose et violet sur papier cartonné, le dessin illustre l'approche de l'artiste, qui entremêle souvent le surréalisme et les émotions humaines. Le crâne, symbole fréquemment associé à la mortalité et à la fugacité de la vie, se voit insuffler une nouvelle vie par sa métamorphose en fleur – représentation de la croissance, de la beauté et du renouveau. La dent en or apporte une touche d'humour et de légèreté à ce symbole autrement triste. Cette juxtaposition est un fil conducteur dans l'œuvre de McPherson, où elle fusionne avec fluidité des thèmes contrastés pour créer des œuvres à la fois stimulantes et accessibles. Son travail se distingue dans le street art par son style unique et la manière captivante dont il invite les spectateurs à réinterpréter des symboles familiers. L'art de McPherson orne souvent les murs des rues et les galeries d'art, témoignant de l'acceptation et de l'appréciation croissantes du street art au sein de la communauté artistique. Dans « Gold Tooth Skull Flower », McPherson continue d'explorer les possibilités infinies de matériaux simples comme les feutres, prouvant que l'art percutant ne se limite pas aux supports ou aux méthodes traditionnels. Son œuvre demeure une figure emblématique du mouvement street art, reconnue pour sa capacité à bousculer les perceptions et à émerveiller le public par sa vision fantaisiste du quotidien.

    $803.00

  • Letter E Alphabet Original Pen Drawing by Deth P Sun

    Deth P Sun Lettre E Alphabet Original Pen Dessin par Deth P Sun

    Lettre E de l'alphabet, dessin original à la main au stylo sur papier beaux-arts, par Deth P Sun, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original à la plume, signé et réalisé à la main par Deth P Sun en 2014. Dimensions : 8,5 x 11 pouces. Objets dessinés à la main en rapport avec la lettre E.

    $352.00

  • The Robot With A Rose Drawing AP by Flying Fortress

    Flying Fortress Le robot avec une rose Dessin AP par Flying Fortress

    Le Robot à la Rose, dessin original de street art urbain au marqueur sur papier beaux-arts par l'artiste de graffiti Flying Fortress. Dessin original unique au marqueur, signé et dessiné à la main en 2021. Dimensions : 6,75 x 9,5 pouces. Mention « AP ». Flying Förtress (XXe siècle) Le Robot à la Rose, 2021 Feutre sur papier 24,1 x 17,1 cm (feuille) Épreuve d'artiste Signée et numérotée aux coins

    $684.00

  • Rick Grimes Chillin Original Graphite Drawing by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister

    Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.

    $340.00

  • Portrait Series Live Original Drawing by JM Rizzi

    JM Rizzi Portrait Série Live Dessin Original par JM Rizzi

    Série Portraits - Œuvre originale unique réalisée au marqueur sur papier beaux-arts par l'artiste de rue urbain JM Rizzi. Dessin original au feutre signé, 2022. Format : 9 x 12 pouces.

    $360.00

  • Pep Boys Original Pen Drawing by Mark Powell

    Mark Powell Dessin au stylo original Pep Boys par Mark Powell

    Dessin original de style pop street art Pep Boys au stylo sur papier beaux-arts par l'artiste Mark Powell. Dessin signé au stylo à bille 2022 12,2x24, protégé par un vernis mat anti-UV d'archivage.

    $854.00

  • Winona Ryder Color Pencil Drawing by Albert Reyes

    Albert Reyes Dessin au crayon de couleur de Winona Ryder par Albert Reyes

    Winona Ryder - Rakugaki 3 126 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier par l'artiste de la culture pop Albert Reyes. Dessin original signé aux crayons de couleur sur papier, datant de 2021. Dimensions : 21,6 x 27,9 cm (8,5 x 11 pouces).

    $217.00

  • Hello There Orange Original Spray Paint Art Can by Atomik

    Atomik Hello There Orange Original Spray Paint Art Can by Atomik

    Hello There Orange Original Spray Paint Art Can by Atomik Sculpture Drawing Artwork by Iconic Pop Culture Modern Artist. Peinture originale signée au marqueur magique Atomik orange, représentant un visage souriant, réalisée à partir d'une bombe de peinture recyclée (3 x 8 pouces). Bonjour, bombe de peinture orange originale Atomik L'œuvre « Hello There Orange Original Spray Paint Art Can » d'Atomik est une pièce unique de street art pop et de graffiti qui illustre l'engagement de l'artiste à transformer des objets ordinaires en expressions personnelles de son identité. Créée en 2025 et signée par l'artiste, cette œuvre est dessinée directement sur une bombe de peinture recyclée à l'aide d'un marqueur. On y retrouve le visage orange souriant emblématique, devenu la signature visuelle d'Atomik. Avec ses traits noirs audacieux sur une bombe Montana usagée, l'œuvre fusionne l'énergie brute des matériaux du graffiti avec l'immédiateté intimiste d'une illustration dessinée à la main. Le visage orange, immédiatement reconnaissable, apparaît avec ses grands yeux expressifs et son sourire malicieux, incarnant l'esprit de son héritage street art à Miami. Réapproprier les outils d'expression en tant qu'objets d'art Les bombes de peinture sont un élément incontournable de la culture graffiti et du street art. Elles sont des outils de résistance, de liberté et d'expression personnelle. La décision d'Atomik de transformer une bombe de peinture en support artistique reflète une philosophie plus profonde propre au Street Pop Art et au graffiti. Plutôt que de jeter le support une fois vide, il se le réapproprie, métamorphosant l'objet fonctionnel en pièce de collection. L'œuvre qui en résulte rend hommage au processus tactile du graffiti et constitue une rébellion contre les conceptions traditionnelles des beaux-arts. Chaque bosse, chaque rayure, chaque étiquette d'avertissement sur la bombe devient partie intégrante de l'esthétique finale, ancrant le personnage orange dans la réalité vécue de la création artistique urbaine. Cette pratique préserve non seulement un pan de l'histoire du graffiti, mais le réinterprète en un objet à part entière, digne d'admiration et de discussion. L'orange souriante et l'identité de Miami L'orange souriante trouve son origine dans la réaction personnelle d'Atomik à la démolition du stade Orange Bowl de Miami, un emblème de la fierté civique. Atomik a réinterprété l'orange comme un personnage de graffiti rendant hommage à la Floride tout en affirmant une identité unique. Au fil des ans, elle est apparue sur des trains de marchandises, des bâtiments abandonnés et des fresques murales, devenant l'un des personnages les plus reconnaissables du graffiti contemporain. Sur cette bombe de peinture, l'orange se détache sur un fond de petits caractères, d'avertissements et de symboles de danger. Cette juxtaposition de textes réglementaires et d'un personnage indomptable illustre la tension entre contrôle et liberté, légalité et expression. Elle reflète également la réflexion constante de l'artiste sur la réappropriation de l'espace et des matériaux pour la narration culturelle. Le graffiti comme sculpture et commentaire de collection Cette bombe aérosol recyclée, dessinée à la main, est une œuvre à la fois visuelle et sculpturale. Sa forme cylindrique lui confère une dimension tridimensionnelle, offrant aux spectateurs la possibilité d'observer l'évolution du street art lorsqu'il s'inscrit dans un format plus permanent et collectionnable. Contrairement aux toiles traditionnelles ou aux impressions numériques, l'utilisation de la bombe aérosol établit un lien physique et conceptuel entre le spectateur et le processus du graffiti. La signature d'Atomik sur le socle authentifie l'œuvre, l'ancrant dans sa lignée artistique et sa pratique. Alors que le street art et le graffiti repoussent sans cesse les limites, des œuvres comme « Hello There Orange Spray Can » se distinguent, démontrant qu'un objet autrefois mis au rebut peut devenir une pièce maîtresse entre les mains d'un artiste talentueux.

    $225.00

  • Man In The Mirro Slap-Up Drawing by DrNuse89

    DrNuse89 « Homme dans le dessin Mirro Slap-Up » par DrNuse89

    L'homme dans le miroir, dessin original au marqueur permanent sur carton, réalisé par l'artiste de graffiti DrNuse69, œuvre d'art urbain moderne. Tag d'art graffiti original signé Slap Up, 2022, 7,5 x 4,5, marqueur, apposé sur l'extrémité d'une boîte d'expédition prioritaire USPS.

    $25.00

  • Teleport To Mars Original Graphite Pencil Drawing by Ana Bagayan

    Ana Bagayan Téléporter vers Mars Original dessin au crayon Graphite par Ana Bagayan

    Téléportation sur Mars. Dessin original au crayon graphite sur papier beaux-arts par Ana Bagayan, artiste de rue spécialisée dans le graffiti et le pop art moderne. Dessin original de 2014, signé au verso, 4,25 x 6,5 pouces.

    $470.00

  • Cave Original Pen Drawing by Deth P Sun

    Deth P Sun Dessin au stylo original de la grotte par Deth P Sun

    Dessin rupestre, dessin original à la main au stylo sur papier beaux-arts, par Deth P Sun, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original à la plume, signé et réalisé à la main par Deth P Sun en 2014. Dimensions : 8,5 x 11 pouces. Dessin d'un chat aventurier explorant une grotte.

    $352.00

  • Neon Orange Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araignée veuve noire orange néon HPM Technique mixte Pièce unique par Saber

    Araignée Veuve Noire Orange Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 10 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin d'araignées et d'une veuve noire. Enveloppe peinte à la main et étiquetée incluse. Explorer les profondeurs éclatantes de la Veuve Noire Orange Néon de Saber La série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber est une collection captivante et vibrante qui capture l'essence du pop art urbain à travers le prisme unique de l'imagerie naturelle. Dans cette série signée et numérotée de 2023, limitée à une édition originale unique de 10 exemplaires, Saber explore le symbolisme puissant de la veuve noire en utilisant une variété de matériaux, notamment l'encre de stylo dessinée à la main, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur sur papier beaux-arts. L'approche artistique multimédia de Saber Saber, figure emblématique du graffiti, est reconnu pour son utilisation dynamique de l'espace et des couleurs. Dans cette série, il se concentre sur le format miniature de 8,9 x 7,6 cm pour donner vie aux détails complexes des araignées. La juxtaposition de couleurs néon et de la silhouette austère de la veuve noire crée un contraste saisissant, soulignant la réputation sulfureuse et la beauté intrinsèque de l'araignée. L'utilisation de techniques mixtes est essentielle dans le travail de Saber. Elle permet d'obtenir une profondeur et une texture difficiles à atteindre avec un seul médium. La superposition d'encre, de crayons de couleur et de surligneur confère une impression de mouvement et de dynamisme, tandis que les contours au marqueur apportent structure et définition. Cette combinaison de médiums reflète la nature multiforme du street art, qui intègre souvent divers éléments pour créer un ensemble cohérent. Symbolisme et signification dans l'art pop moderne Dans sa série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique », Saber explore le symbolisme. La célèbre marque rouge en forme de sablier de la veuve noire est souvent associée au danger, à la séduction et à la féminité. En la représentant en néon, Saber amplifie ces associations, rendant l'araignée impossible à ignorer et la transformant en une icône d'attrait et de mise en garde. Cette série, tout en s'éloignant des paysages urbains typiques et des caractères gras du graffiti traditionnel, reste fermement ancrée dans les principes du pop art urbain. L'œuvre invite les spectateurs à trouver la beauté dans les aspects souvent négligés ou craints de la nature, à l'instar du street art qui attire l'attention sur les facettes méconnues du paysage urbain. Saber, artiste américaine dont le nom est devenu synonyme du mouvement du street art, continue de repousser les limites du graffiti et du pop art avec cette série. Chaque pièce rappelle le pouvoir transformateur de l'art, capable de modifier les perceptions et d'aborder les symboles culturels de manière inédite et inattendue. En résumé, l'œuvre « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber constitue une fascinante rencontre entre nature et art urbain. À travers cette série, Saber démontre sa polyvalence artistique et contribue au débat actuel sur le rôle du street art dans le paysage visuel contemporain.

    $81.00

  • Storm Trooper Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Storm Trooper Sketch Dessin original par Rich Pellegrino

    Croquis de Stormtrooper, dessin original au marqueur sur papier d'art, par Rich Pellegrino, artiste de rue et de pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Crystal Shield #2 Original Graphic Ink Drawing by Mandy Tsung

    Mandy Tsung DESSIN

    Achetez DRAWING Original One of a Kind MEDIA Drawing Artwork sur MEDIUM par Urban Street Artist ARTIST. 2022 Signé Original XXXX Dessin Taille XXXX INFO

    $360.00

  • Thank You!! Original Marker Tag Drawing by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Merci ! Dessin original au marqueur par Dalek-James Marshall

    Merci !! Dessin original au marqueur par Dalek-James Marshall sur carton. Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au marqueur permanent sur carton, format 12x6, datant de 2023. La gratitude des graffitis : l'étiquette en carton « Merci !! » des Daleks La simple et pourtant profonde phrase « Merci ! » prend une nouvelle dimension sous le pinceau de Dalek, pseudonyme de l'artiste James Marshall. Ce dessin original au marqueur sur carton est une œuvre marquante du paysage du street art contemporain. Signée en 2023, elle mesure 30,5 x 15,2 cm. Elle exprime une gratitude sincère, rendue à l'encre indélébile d'un marqueur, matériau emblématique de l'authenticité brute du street art. « Merci !! » de James Marshall : Une étude sur la sincérité À l'ère du numérique, le choix de James Marshall de renouer avec l'authenticité du contact humain grâce à un tag dessiné à la main sur du carton est révélateur. Ce matériau, souvent jeté aux ordures, est ici réhabilité par Marshall comme un support artistique légitime et poignant. C'est un clin d'œil à la nature écologique et ingénieuse du street art et du graffiti, qui perçoit souvent la valeur et le potentiel de lieux insoupçonnés. Son œuvre fait écho à l'esprit du street art, qui trouve son expression dans le quotidien, transformant le banal en extraordinaire. Le carton comme toile : le charme éphémère du pop art urbain Le travail de Marshall sur carton capture également le charme éphémère, souvent l'essence même du pop art urbain. Contrairement aux toiles destinées aux murs des galeries, le carton suggère une nature transitoire : aujourd'hui, c'est de l'art. Demain, il pourrait finir au recyclage. Cette œuvre, avec ses traits noirs audacieux formant les mots « Merci ! », élève ce matériau éphémère au rang d'expression durable de gratitude, un sentiment universel et intemporel. En un sens, l'œuvre de Marshall immortalise les instants fugaces d'appréciation que nous vivons au quotidien, nous rappelant de les reconnaître et de les célébrer. En somme, le « Merci ! » de Dalek est bien plus qu'un simple dessin au feutre ; c'est un témoignage du pouvoir transformateur du pop art urbain. À travers l'œuvre de Marshall, nous sommes invités à reconnaître la beauté de la simplicité, le potentiel des matériaux non conventionnels et l'importance de la gratitude. Tandis que cette œuvre voyage des rues aux archives d'un collectionneur, elle porte en elle les remerciements sincères de l'artiste, un message qui résonne au cœur de ceux qui la découvrent.

    $112.00

  • Naivety Scene Era 10 Original Marker Drawing Canvas by Blake Jones

    Blake Jones Scène de naïveté Époque 10 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones

    Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile encadré par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original à la main, signé et encadré, réalisé au feutre de couleur en 2019. Dimensions : 7,75 x 10,25 pouces. Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Fantaisie dessinée à la main dans le style street art pop et graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale encadrée de 2019, réalisée au feutre sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Mesurant 19,7 x 26 cm, elle est reconnue pour ses compositions dynamiques et centrées sur les personnages, ainsi que pour son utilisation audacieuse des lignes et des couleurs. Jones insuffle à cette œuvre une joie débordante et une imagination hyperactive. Entièrement exécutée à la main au feutre, l'œuvre présente un univers libre peuplé de créatures, d'objets et de gribouillis, dans une explosion visuelle à la manière d'un collage. Son cadre blanc épuré, contrastant avec l'énergie visuelle qu'elle renferme, lui confère une personnalité et un mouvement immédiats. Cette pièce unique puise son inspiration dans l'absurdité ludique de l'art enfantin, tout en intégrant la répétition consciente et la superposition symbolique propres au Street Pop Art et au graffiti. Encombrement des personnages et chaos contrôlé La surface de Naivety Scene Era 12 est un kaléidoscope de formes caricaturales : fantômes aux yeux brillants, chiens aboyant, cornets de glace fondants, dents d’alligator, éclairs et visages humanoïdes aux yeux exorbités, chacun dessiné avec un style unique et souligné de couleurs vives. Ces figures peuplent l’espace sans hiérarchie apparente, mettant en évidence la nature démocratique et improvisée du travail de Jones. Chaque centimètre carré de la toile est exploité, créant un environnement dense et foisonnant, à la fois aléatoire et intentionnel. Certains personnages sont dessinés en noir et blanc, tandis que d’autres explosent de couleurs néon et pastel. Le mélange de gestes expressifs, de motifs graphiques et d’éléments textuels tels que YO et CALIENTE offre de multiples pistes d’interprétation. Il ne s’agit pas d’un récit, mais d’un moment de jeu visuel, invitant le spectateur à explorer sans limites. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, où la création d’images repose autant sur l’énergie et l’atmosphère que sur le message. Le marqueur comme médium, le processus comme performance L'utilisation du marqueur comme médium principal par Blake Jones renforce le caractère brut et spontané de l'œuvre. Contrairement au travail numérique ou à la peinture, le marqueur permet une immédiateté et une texture qui reflètent le mouvement de la main et l'expression personnelle. La superposition des couleurs, les chevauchements visibles et les variations de pression et d'épaisseur du trait témoignent d'un processus direct et authentique. La contrainte imposée par le format réduit de la toile contribue à l'intensité de l'œuvre, forçant chaque forme à interagir et à réagir dans un espace restreint. Ce type de création vivante et intuitive puise ses racines dans la culture du carnet de croquis et la tradition du graffiti, où les artistes génèrent rapidement des idées, des formes et de l'énergie avec les outils à leur disposition. Jones transpose cette approche dans une œuvre achevée qui conserve toute la fraîcheur d'une séance spontanée. Joie visuelle et remix culturel de Blake Jones Blake Jones continue de développer un langage visuel qui brouille les frontières entre dessin brut, illustration d'atelier et spontanéité du graffiti. Dans Naivety Scene Era 12, l'artiste célèbre les imperfections de l'instinct, l'humour du hasard et la beauté du désordre. Il propose une composition qui rejette le minimalisme au profit de l'abondance, du foisonnement et de l'expression. Le format encadré sublime l'imagerie chaotique, lui conférant une présence digne d'une galerie tout en préservant son authenticité et son accessibilité émotionnelle. Présenté dans le cadre de Street Pop Art & Graffiti Artwork, ce dessin original illustre comment l'art peut exister sous des formes à la fois informelles et recherchées, rappelant aux spectateurs que même les gestes les plus simples, répétés et affinés, peuvent donner naissance à des univers complexes. Blake Jones ne se contente pas de dessiner. Il construit des écosystèmes de sentiments, de gestes et de jeux graphiques où tout a sa place, rien n'est sacré et la joie est la seule règle.

    $1,000.00

  • Rolph Original Drawing by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Dessin original de Rolph par Nicole Gustafsson

    Dessin original à l'encre Rolph, mini-dessin réalisé à la main sur papier beaux-arts par Nicole Gustafsson, artiste de street art contemporaine très en vogue. Dessin original signé de 2014, format 5x5

    $256.00

  • Companion Model Drawing Original Graphite Drawing by Robert Lazzarini

    Robert Lazzarini DESSIN Original MEDIA Dessin par ARTIST

    Achetez DESSIN sur une œuvre d'art moderne Street Pop MOYENNE. 2022 Signé Original XXXX MEDIA Dessin Taille XXXX INFO

    $7,594.00

  • Leppard Shirt Original Mixed Media Drawing by RAE BK

    RAE BK Chemise léopard - Dessin original technique mixte par RAE BK

    T-shirt léopard - Dessin original technique mixte de RAE BK sur papier cartonné - Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2022, réalisé aux feutres et marqueurs permanents, graphite et crayons de couleur, encre, technique mixte, format 5x8 Chemise Leppard par RAE BK – Forme fragmentée et texture émotionnelle dans l'art urbain pop et graffiti « Leppard Shirt » est une œuvre originale de 2022, réalisée en techniques mixtes par l’artiste RAE BK, basée à Brooklyn. Exécutée sur un papier cartonné de 12,7 x 20,3 cm, elle utilise des feutres, des marqueurs permanents, du graphite, des crayons de couleur et de l’encre, agrémentés d’éléments de collage. Cette pièce unique révèle le langage visuel spontané, riche et expressif de RAE BK. Dominée par une figure abstraite audacieuse, dessinée d’épais traits noirs aux traits irréguliers, la composition joue avec le portrait de manière volontairement fragmentée et expressive. Les éléments du visage se répètent, se déforment ou se font écho, tandis que le motif à pois du t-shirt – clin d’œil au titre – est rendu par des marques irrégulières oscillant entre représentation et texture symbolique. Cette œuvre se situe à la fois à la fois dans la sphère du dessin et dans celle de l’artefact, s’inscrivant dans le chaos esthétique qui caractérise le Street Pop Art et le Graffiti. Énergie expressionniste dans le caractère et la surface Les figures de RAE BK ne sont jamais nettes ni symétriques ; elles sont construites de toutes pièces, corrigées en temps réel et imprégnées d’une émotion brute et sans filtre. Dans « Leppard Shirt », le visage central semble instable, mais affirme sa présence avec assurance. Le nez proéminent, les yeux simplifiés et la bouche incurvée se superposent à des lavis de matière estompée, créant un portrait à l’émotion plus profonde que littérale. La répétition miniature du motif du visage – comme des échos ou des itérations – suggère un souvenir ou un commentaire. L’œuvre ne propose pas une figure figée, mais plutôt une empreinte psychologique, tracée avec urgence et spontanéité. Ce sentiment d’immédiateté émotionnelle inscrit le travail de RAE BK dans la tradition du Street Pop Art et du graffiti, où les lignes sont autant une question de rythme et de réponse que de maîtrise. Éléments de collage et rupture de la matière La présence de matériaux divers – paillettes, objets collés et ce qui semble être une étiquette à code-barres – transforme la surface en un dialogue texturé entre image et objet. L’artiste utilise les outils de la rue – fragments trouvés, couches improvisées, matériaux bruts – et les condense en une œuvre sur papier à la fois sculpturale et vivante. Ces ajouts tactiles ne se contentent pas de décorer la page ; ils la brisent. Ils sont à la fois interruption, symbole et critique. Les paillettes deviennent une distorsion. Le ruban adhésif, un geste. Il en résulte un dessin qui fonctionne comme un collage mural ou un tag trouvé : un message fragmenté, ouvert à l’interprétation mais empreint d’une forte présence. La superposition et les marques fusionnent en un champ visuel de chaos maîtrisé, faisant écho à la réalité stratifiée de l’expérience urbaine et de la survie artistique. RAE BK et le langage des artefacts urbains La Chemise à léopard de RAE BK est une incarnation miniature et pourtant complète de sa pratique artistique plus vaste : un mélange intuitif d’abstraction émotionnelle, de symboles codés et de langage visuel réapproprié. L’œuvre ne se prête pas à une interprétation linéaire. Elle se présente comme un témoignage d’émotion, une collision entre récit intérieur et réalité perçue. Sa démarche embrasse l’imperfection, faisant confiance aux matériaux et à leur agencement pour exprimer plus de force qu’une composition léchée. S’inscrivant dans le cadre du Street Pop Art et du Graffiti Artwork, ce dessin nous rappelle qu’une œuvre de petit format peut porter la même intensité et la même portée qu’une fresque ou une installation. RAE BK continue de créer non par besoin d’explication, mais par urgence, par rythme et par résistance, conférant au papier, à l’instar des murs de la ville, le pouvoir de porter des voix qui refusent d’être ignorées.

    $575.00

  • California Dreams Art Book & Original Drawing by Stanley Mouse

    Stanley Mouse Livre d'art California Dreams et dessin original par Stanley Mouse

    Rêves de Californie - Livre et dessin original de la souris dessinant un personnage, L'art de Stanley Mouse, livre d'art relié en édition limitée par Stanley Mouse. Dessin original signé de 2015, réalisé à la main au crayon graphite sur la première page. Il représente un hybride souris-homme dessinant un bonhomme allumette, le logo de Stanley et sa grande signature. Dimensions : environ 15 x 10 cm. « California Dreams Art Book & Original Drawing by Stanley Mouse » est une anthologie de référence retraçant la carrière marquante de Stanley Mouse, artiste visionnaire dont l'univers psychédélique est devenu emblématique de la révolution culturelle des années 1960. Couvrant plus de cinq décennies, cette vaste collection de 240 pages présente le portfolio diversifié et d'une inventivité sans cesse renouvelée de Mouse. Ce dernier s'est fait connaître pour ses affiches, pochettes d'albums et designs de t-shirts saisissants, souvent créés en collaboration avec Alton Kelley durant l'âge d'or culturel de San Francisco, et ce jusque dans les années 1970. Son œuvre de cette période incarne l'esprit vibrant, l'exploration et la liberté créative des courants artistiques changeants de l'époque. Mais « California Dreams » va au-delà de la contribution majeure de Mouse au mouvement de la contre-culture. Le livre explore ses racines à Detroit, où il a perfectionné son art sur des voitures customisées et réalisé des t-shirts et des affiches originaux à l'aérographe, mettant en scène des créatures fantastiques et des automobiles extravagantes. Ses récentes incursions dans les beaux-arts sont également mises en lumière, révélant des paysages saisissants et des études de figures empreintes de poésie qui marquent un nouveau chapitre dans son parcours artistique. Ce recueil présente des œuvres inédites, offrant un aperçu rare des premières étapes et de l'évolution des pièces les plus célèbres de Mouse, ainsi que des informations précieuses issues de ses archives. Cet ouvrage commémore non seulement l'héritage de Mouse dans les arts visuels, mais célèbre également l'étendue et la profondeur de son expression artistique intemporelle. « California Dreams » témoigne de l'héritage durable de Stanley Mouse, artiste dont l'œuvre est devenue une pierre angulaire du mouvement pop art et dont l'influence se retrouve dans le street art et le graffiti. Ce livre d'art relié célèbre non seulement la carrière exceptionnelle de Mouse, mais aussi l'étendue de son talent, en présentant ses illustrations emblématiques qui ont su capturer l'esprit californien et l'imaginaire américain. Ce qui distingue cette édition limitée, c'est l'illustration originale dessinée à la main par Stanley Mouse lui-même en première page. Ce dessin au crayon graphite, représentant un hybride mi-homme mi-souris en train de dessiner un bonhomme bâton, est une auto-référence pleine de fantaisie et un clin d'œil à la vision à la fois décalée et subversive de l'artiste sur la culture populaire. La Souris, personnage récurrent dans son œuvre, est représentée avec des traits et des expressions quasi-humains, ajoutant une touche personnelle qui brouille les frontières entre l'artiste et son œuvre. Le style caractéristique de Stanley Mouse, avec ses lignes fluides et ses accents psychédéliques, est évident dans ce dessin d'environ 38 x 25 cm. Sa signature imposante et distinctive ancre l'œuvre, gage d'authenticité et symbole de sa contribution au monde de l'art. Le livre « California Dreams » et le dessin original qui l'accompagne offrent un aperçu unique du processus créatif de l'un des plus grands noms du pop art. C'est une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque marquée par son audace, sa rébellion et son innovation artistique. L'héritage de Stanley Mouse continue d'inspirer les artistes de street art et de graffiti, qui perpétuent la tradition en créant des œuvres vibrantes, captivantes et profondément ancrées dans l'air du temps.

    $363.00

  • Four Eyez Zombie Original Colored Pencil Drawing by Burrito Breath

    Burrito Breath Dessin au crayon de couleur original Four Eyez Zombie par Burrito Breath

    Dessin original au marqueur et au crayon de Four Eyez Zombie sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur de Four Eyez Zombie par Burrito Breath (2015)

    $142.00

  • Black Beard Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de barbe noire par Brandon Sopinsky

    Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. Dessin original aux crayons de couleur de Barbe Noire par Brandon Sopinsky (2013)

    $352.00

  • Priority Mail GOAT Slap-Up Drawing by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Priority Mail GOAT Slap-Up Drawing par RD-357 Real Deal

    Priority Mail GOAT Marker Original Sticker Drawing Slap-Up Label Painting/Drawing Artby Tru Graffiti Legend RD-357 Modern Street Artist. Tag original Slap Up Graffiti Art, signé 2021 4,25 x 5,5

    $134.00

Drawing Original Artwork
Le street art graffiti est une forme d'expression de soi qui a gagné en popularité au fil des ans. L'une des principales composantes du street art graffiti est le dessin, qui est utilisé pour transmettre des messages, des idées et des émotions. Les dessins dans le street art graffiti peuvent aller de simples tags à des peintures murales complexes. Ils peuvent être créés à l'aide de divers matériaux, notamment de la peinture en aérosol, des marqueurs et des pochoirs. Le choix des matériaux dépend souvent de la taille et de la complexité du dessin, ainsi que du style préféré de l'artiste. L'un des types de dessins les plus courants dans le street art graffiti est le tag. Une étiquette est une signature ou un symbole stylisé qu'un artiste utilise pour s'identifier. Les étiquettes sont généralement créées à l'aide de peinture en aérosol ou de marqueurs, et elles peuvent être trouvées sur les murs, les bâtiments et d'autres surfaces dans les zones urbaines. Les balises sont souvent simples et rapides à créer, mais elles peuvent aussi être très stylisées et complexes. Un autre type de dessin dans le street art graffiti est le vomi. Un lancer est une version plus grande d'une étiquette qui comprend généralement plus de couleurs et de détails. Les jets peuvent être créés à l'aide de peinture en aérosol ou de marqueurs, et ils sont souvent utilisés pour couvrir rapidement de grandes surfaces. Les dessins muraux sont un autre type de dessin populaire dans le street art graffiti. Les peintures murales sont des peintures à grande échelle qui peuvent couvrir des bâtiments ou des murs entiers. Les peintures murales peuvent prendre des jours, voire des semaines, et elles comprennent souvent des dessins complexes et détaillés. Les peintures murales peuvent être créées à l'aide de peinture en aérosol ou d'autres matériaux, tels que la peinture acrylique. Les dessins au pochoir sont un autre type de dessin souvent utilisé dans le street art graffiti. Les pochoirs sont des modèles prédécoupés qui sont utilisés pour créer rapidement des images détaillées et complexes. Les dessins au pochoir peuvent être créés à l'aide de peinture en aérosol ou d'autres matériaux, tels que l'encre. En conclusion, les dessins sont une composante essentielle du street art graffiti. Ils sont utilisés pour transmettre des messages, des idées et des émotions, et ils viennent dans une grande variété de styles et de types. Qu'il s'agisse d'un simple tag ou d'une peinture murale complexe, les dessins du street art graffiti sont une puissante forme d'expression de soi qui continue d'inspirer et de captiver le public du monde entier. Même si c'est dans la rue que le graffiti a progressivement émergé dans les années 70, les artistes sont aujourd'hui encouragés à explorer un plus large éventail de médias et de moyens. Cela ne signifie pas que les artistes de rue abandonnent progressivement les racines du graffiti, mais au contraire, ce changement leur permet d'enrichir et d'explorer leur créativité. Dans le même temps, il est courant que de nombreux artistes choisissent, dans un premier temps, d'essayer leurs idées initiales dans des studios - parfois avant de les transférer à l'extérieur - plutôt que dans la rue afin de mieux contrôler le résultat final, compte tenu de l'encore statut pas totalement illégal du graffiti en tant que forme d'art public. Le dessin, d'autre part, a également évolué de manière indépendante, car une partie importante de la production artistique d'aujourd'hui se présente sous cette forme. Parmi les avantages, citons la meilleure maîtrise du processus artistique, l'utilisation d'une plus large gamme de matériaux disponibles et, enfin, la commodité concernant la production d'impressions multiples. Dans tous les cas, les dessins de graffitis, quelle que soit leur conversion en œuvres publiques dans les rues, jouent un rôle majeur dans l'art et la culture de rue contemporains, car ils suivent systématiquement l'esthétique, les thèmes et, parfois, même les styles de lettrage typiques des graffitis.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte