Électronique

16 produits

  • Fashion Accident Def Notez SuperJanky SuperPlastic Art Toy

    SuperPlastic SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $211.00

  • Gold Domino Set Object Art by Ben Baller

    Ben Baller Jeu de dominos dorés - Œuvre d'art de Ben Baller

    Jeu de dominos dorés, objet d'art créé par Ben Baller, une œuvre d'art pop de collection en édition limitée. Édition limitée 2022 à 2000 exemplaires, jeu de dominos dorés rare, coffret et objet d'art neufs. Réinventer le jeu : le jeu de dominos dorés de Ben Baller comme œuvre d'art. Le jeu de dominos en or de Ben Baller incarne la fusion du luxe et du jeu. Cette édition limitée réinvente le jeu traditionnel à travers le prisme de l'art pop. Seuls 2 000 exemplaires de cette collection rare ont été créés en 2022, chacun témoignant de l'esprit novateur des mouvements artistiques contemporains. Le coffret, véritable œuvre d'art au même titre que les dominos eux-mêmes, arbore le message percutant « THIS IS NOT YOUR PRACTICE LIFE », faisant écho à l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. La transformation d'un jeu classique en objet de collection design reflète la tendance du Street Pop Art à sublimer le quotidien. En intégrant l'or – matériau qui a historiquement symbolisé la richesse et le pouvoir – dans un contexte ludique, Ben Baller invite à une réflexion sur la juxtaposition de la valeur et du divertissement. Ces dominos ne sont pas de simples pièces de jeu, mais de véritables œuvres d'art, chacun offrant d'innombrables combinaisons et possibilités, à l'image de la liberté créative du graffiti. Ce jeu de dominos transcende sa fonction ludique pour entrer dans le domaine de l'art interactif. Conçu pour captiver, il favorise les échanges et offre une expérience tactile enrichissante, tant par son esthétique que par son utilisation. Le coffret doré, neuf, dégage une impression d'exclusivité et suscite l'attente d'un objet encore inconnu. Golden Play : Le jeu de dominos comme symbole de la culture du street art Dans la culture du street art et du graffiti, les symboles et les icônes sont souvent détournés pour remettre en question les perceptions et critiquer les normes sociales. Le jeu de dominos dorés de Ben Baller symbolise la rencontre entre l'art savant et la culture populaire, où le jeu se trouve sublimé dans un objet luxueux. Le jeu devient une toile, reflétant la vision de l'artiste et l'esprit ludique du street art. Il fait également écho à la dimension communautaire du street art : à l'instar des fresques et des tags qui s'intègrent au tissu social du quartier, ce jeu de dominos favorise la convivialité et le partage. Jouer aux dominos est un langage universel, unissant les cultures et les générations, à l'image du street art qui touche un public diversifié. Le logo « BB », signature de la marque Ben Baller, appose sa signature sur cette expérience collective, inscrivant chaque partie dans un récit plus vaste. De plus, ce jeu s'inscrit dans la lignée de l'exploration du consumérisme et de la marchandisation des loisirs propre au mouvement pop art. Il interroge les frontières entre art et objet, entre œuvre d'art et article du quotidien. Ainsi, le jeu de dominos dorés n'est pas qu'un simple objet de jeu, mais témoigne de l'importance culturelle des jeux et de leur rôle dans nos vies. Investissement artistique : Collectionner le jeu de dominos dorés Pour les collectionneurs, le charme du jeu de dominos dorés de Ben Baller réside dans sa double identité : à la fois jeu fonctionnel et œuvre d'art en édition limitée. En tant qu'investissement, il représente la convergence de l'expression artistique et du prestige culturel du design de collection. Ce jeu est emblématique d'une tendance artistique où les frontières entre objets utilitaires et œuvres d'art ne sont pas seulement floues, mais délibérément imbriquées. Son édition limitée à seulement 2 000 exemplaires renforce son statut sur le marché de l'art et des objets de collection. Il devient une pièce recherchée pour sa beauté, son savoir-faire, sa rareté et son potentiel d'appréciation. En tant qu'objet de collection, il raconte une histoire, reflète la vision de l'artiste et immortalise un moment où art et jeu s'harmonisent à la perfection. Le jeu de dominos dorés de Ben Baller est un artefact culturel à la croisée du pop art urbain, du graffiti et du design de luxe. C'est une célébration de l'esprit ludique qui imprègne une grande partie du pop art, une interprétation raffinée d'un jeu intemporel et un hommage à la joie collective des expériences partagées. Ce jeu n'est pas qu'une simple collection de dominos dorés ; c'est un recueil d'art, de jeu et du message universel que la vie, avec tous ses jeux et ses aléas, n'est pas une répétition, mais une scène où s'épanouissent splendeur et spectacle.

    $563.00

  • ITS OK TOO Cassette Player Red Music Art Object by Supreme

    Supreme ITS OK TOO Cassette Player Red Music Art Object par Supreme

    Lecteur de cassettes Supreme ITS OK TOO - Rouge, édition limitée, objet d'art de collection créé par de célèbres artistes de la mode, Supreme. Lecteur de cassettes stéréo transparent FW22 2022. Compatible Bluetooth 5.0 avec prise casque 3,5 mm. Clip de fixation arrière inclus. Dimensions : 11,8 cm x 8,4 cm x 3,4 cm. Fabriqué exclusivement pour Supreme.

    $298.00

  • Deluxx Fluxx Arcade Book Television Cover by Faile x Bast- Michael Polimeni

    Faile Couverture du livre Deluxx Fluxx Arcade pour la télévision par Faile x Bast - Michael Polimeni

    Deluxx Fluxx Arcade Book Studio Run Television Cover par Faile x Bast - Michael Polimeni Rare Limited Edition Modern Pop Graffiti Urban Culture Artworks Reference. 2015 Signé par Faile 1986 Édition limitée à 300 exemplaires Format du livre 8x10 "The Faile & Bast Deluxx Fluxx Arcade Book Studio Run Television Cover. La fusion de Faile et Bast dans « Deluxx Fluxx Arcade » : une chronique du pop art urbain Le duo artistique Faile, basé à Brooklyn, et Bast, alias Michael Polimeni, ont donné naissance à un projet remarquable : « The Faile & Bast Deluxx Fluxx Arcade Book Studio Run Television Cover ». Cette pièce rare en édition limitée, fusion de graffiti pop moderne et d’art urbain, immortalise un moment charnière de l’histoire du street art. L’édition 2015, signée par Faile et limitée à 300 exemplaires, témoigne de la créativité et de la synergie entre ces deux figures emblématiques du street art. Capturer la culture urbaine à travers les médias mixtes Le livre « Deluxx Fluxx Arcade Book » n'est pas qu'un simple recueil d'images : c'est un témoignage historique de l'évolution du street art et du graffiti. À travers ses pages, on suit le parcours de Faile et Bast, des rues aux espaces prestigieux des ateliers et galeries d'art. L'édition spéciale, au format 20 x 25 cm, est un kaléidoscope de couleurs, de textures et de motifs. Elle relate les incursions des studios dans l'univers des salles d'arcade, où l'interactivité des jeux devient un nouveau médium d'expression artistique. La couverture, un vibrant mélange de violet et de noir, illustre la nature dynamique et souvent subversive du street art, qui s'approprie des visuels familiers pour les réinventer. L'héritage de la "Deluxx Fluxx Arcade" : un jalon culturel L'importance de « The Faile & Bast Deluxx Fluxx Arcade Book » dans l'histoire du street art est capitale. Cet ouvrage immortalise une période charnière où les frontières entre art savant et culture urbaine s'estompent, une époque où des artistes comme Faile et Bast redéfinissent les contours du pop art. Ce livre est à la fois un régal pour les yeux et un ouvrage de référence pour quiconque étudie l'influence du street art sur la culture contemporaine. Chaque page, chaque image, est une pièce d'un puzzle géant qui, une fois assemblé, révèle toute l'ampleur de l'impact de Faile et Bast sur le monde de l'art. Ce projet collaboratif, condensé dans « The Faile & Bast Deluxx Fluxx Arcade Book », représente un chapitre essentiel de l'histoire du street art et du graffiti. Il constitue un témoignage vivant et vibrant de la créativité et du brassage d'idées qui caractérisent le genre. Pour les collectionneurs et les passionnés, ce livre en édition limitée est un trésor, un fragment d'histoire et une source d'inspiration inépuisable. Il est un vibrant manifeste du pouvoir transformateur de la collaboration dans le monde de l'art.

    $950.00

  • Fashion Accident Def Beat SuperJanky SuperPlastic Art Toy

    SuperPlastic SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $211.00

  • 1919 Pelican Tombs Pennsylvania 2009 Silkscreen Print by Justin Anville

    Justin Anville 1919 Pelican Tombs Pennsylvanie 2009 Sérigraphie par Justin Anville

    1919 - Pelican Tombs - Pennsylvanie 2009 - Affiche de concert en édition limitée - Impression sérigraphique artisanale en 4 couleurs sur papier d'art par Justin Anville. Affiche de concert en édition limitée, signée et numérotée, 2019. Format : 45,7 x 61 cm. Numéro 919. Pelican Tombs, Musique, Événement, Theatre of Living Arts, Philadelphie, Pennsylvanie , 3 juin 2009, Live Nation. La synthèse de la musique et du pop art urbain La convergence de la musique et des arts visuels donne souvent naissance à des objets souvenirs qui transcendent leur création, s'inscrivant dans le tissu culturel d'une époque et d'un lieu. C'est le cas de l'affiche en édition limitée du concert de « 1919 » et « Pelican Tombs » au Theatre of Living Arts de Philadelphie, en Pennsylvanie, le 3 juin 2009. Cette œuvre saisissante, à la croisée du street art et du graffiti, célèbre à la fois les groupes et le pouvoir évocateur du graphisme dans l'univers musical. Bien plus qu'un simple outil promotionnel, cette affiche est une œuvre de collection qui reflète la vitalité et l'énergie brute des artistes qu'elle représente. Créée par l'artiste Justin Anville, l'affiche est une sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur papier beaux-arts, une technique qui lui confère une qualité tactile à la fois immédiate et captivante. Le choix de la sérigraphie, une méthode prisée aussi bien dans le street art que dans le pop art pour ses couleurs vives et ses lignes nettes, permet à l'œuvre de se démarquer par un impact visuel saisissant qui reflète l'intensité de l'expérience musicale en direct. Éléments visuels et signification artistique L'œuvre captive le regard par son design complexe et sa palette de couleurs contrastées, où un rouge dominant se détache sur un fond aux tons plus sobres. Au centre, les chiffres stylisés « 1919 » sont mis en valeur, entrelacés d'une imagerie symbolique suggérant un récit qui dépasse le simple nom des groupes. Ce traitement typographique rappelle l'art du graffiti, où les lettres deviennent partie intégrante de l'impact visuel, portant souvent autant de sens dans leur forme que dans leur contenu. Empreinte culturelle de l'affiche de l'événement de 2009 Limitée à une édition signée et numérotée, l'affiche dégage une aura d'exclusivité. Mesurant 45,7 x 61 cm, c'est une pièce imposante conçue pour attirer l'attention, susciter la conversation et, surtout, marquer les esprits. Véritable objet de collection, elle témoigne d'une époque, capturant l'esprit culturel de la scène musicale de Philadelphie à la fin des années 2000, une période marquée par la renaissance des genres indie et alternatifs. La présence du label Live Nation symbolise également la reconnaissance commerciale et grand public de ces genres et de ces groupes, suggérant leur passage de la marge à la lumière des projecteurs. L'héritage des affiches de concerts dans le pop art urbain L'importance des affiches de concerts comme celle-ci dépasse largement le cadre de la soirée du concert. Véritables témoins de l'histoire culturelle, elles capturent l'essence des mouvements musicaux et des styles artistiques qui les accompagnent. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, les affiches de concerts constituent souvent un point de rencontre où les amateurs de musique et d'arts visuels se retrouvent, partagent et apprécient l'interaction entre ces formes d'expression. Cette affiche en particulier, avec son esthétique audacieuse et son lien avec une époque et un lieu précis, illustre parfaitement comment le street art et la musique peuvent s'unir pour créer une œuvre intemporelle. Dans le dialogue en constante évolution entre musique et arts visuels, l'affiche de concert en édition limitée de 2009 pour « 1919 » et « Pelican Tombs » témoigne de la puissance de cette collaboration. Bien plus qu'un simple objet promotionnel, c'est un instantané d'une scène, une œuvre de street art, un objet de collection qui porte en lui, dans ses encres et son papier, l'écho d'une soirée musicale et l'esprit de son temps.

    $214.00

  • Illinois Earbuds Silkscreen Print by Sean Mort

    Sean Mort Sérigraphie des écouteurs de l'Illinois par Sean Mort

    Écouteurs Illinois Édition Limitée Impression Sérigraphique Manipulée à la Main 1 Couleur sur Papier Cougar Naturel 100 lb par Sean Mort Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne.

    $103.00

  • Tesla & Farnsworth AP Silkscreen Print by Cristiano Suarez

    Cristiano Suarez Sérigraphie Tesla & Farnsworth AP par Cristiano Suarez

    Tesla & Farnsworth Édition Limitée Sérigraphie 6 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts par Cristiano Suarez Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Épreuve d'artiste AP

    $112.00

  • Gold Vacuum Sealer Object Art by Ben Baller

    Ben Baller Scelleuse sous vide dorée - Œuvre d'art de Ben Baller

    Scelleuse sous vide dorée, œuvre d'art de Ben Baller, édition limitée, pièce de collection d'artiste pop. Scelleuse sous vide dorée rare, édition limitée 2022, objet d'art neuf dans sa boîte. Emballer sous vide doré comme support pour l'art pop urbain et le graffiti L'alliance de la fonctionnalité et du luxe se manifeste souvent sous des formes inattendues, et la machine à emballer sous vide dorée de Ben Baller en est un parfait exemple. Sortie en édition limitée en 2022, cette machine à emballer sous vide dorée à grande capacité transforme un objet du quotidien en pièce de collection, incarnant l'essence même du Pop Art par son design et sa fonction. Ornée du logo iconique « BB », elle respire l'exclusivité et témoigne de la quête des collectionneurs modernes pour des objets uniques et haut de gamme. L'utilisation de l'or par Ben Baller, matériau historiquement associé à la richesse et au prestige, fait le lien entre l'utilité domestique et l'art opulent. Sa finition brillante sublime non seulement l'esthétique de la machine, mais rend également hommage à l'extravagance du Street Pop Art, où les objets du quotidien se métamorphosent en pièces de luxe. La présence de sacs de mise sous vide et d'un mode d'emploi n'enlève rien à sa valeur artistique ; au contraire, elle souligne l'harmonie entre forme et fonction, caractéristique des objets de collection design. Dans l'univers du graffiti, la machine sous vide symbolise la préservation de la nature éphémère de cet art urbain. À l'instar de la machine qui protège et préserve la qualité des aliments, le graffiti vise à capturer et à immortaliser des moments culturels marquants, souvent face à l'impermanence et au changement. Cette œuvre témoigne de l'impact durable de l'art urbain et de la volonté de l'artiste de figer un instant dans le temps grâce à son style unique. Le rôle des objets d'art fonctionnels dans les mouvements d'art urbain contemporains Les mouvements contemporains du Pop Art et du graffiti explorent souvent le dialogue entre l'art et le quotidien, et la machine sous vide dorée de Ben Baller en est une manifestation concrète. En recouvrant d'or un appareil ménager ordinaire, l'artiste interroge notre perception de ce qui constitue une œuvre d'art. Cette œuvre brouille les frontières entre le pratique et l'esthétique, incitant le spectateur à reconnaître le potentiel artistique de toute matière. Le choix d'une machine sous vide, appareil de conservation des aliments périssables, est particulièrement évocateur dans le contexte du Pop Art. Il symbolise la préservation des aliments et le désir de maintenir la fraîcheur des idées et de l'art dans un monde en perpétuelle mutation. L'appareil devient une métaphore du rôle de l'art dans la société : empêcher la culture de se figer et la protéger de l'érosion du temps et de la mémoire. De plus, la présence du logo « BB » de Ben Baller, bien en évidence sur la machine sous vide, fait office de signature, à l'instar des tags utilisés par les graffeurs pour marquer leur œuvre dans le paysage urbain. Le logo symbolise l'authenticité et la propriété, tout en contribuant à l'idée que chaque objet raconte une histoire à travers sa conception et son utilisation. L'art de collection à l'ère du street art et du graffiti Objet de collection, le scelleur sous vide doré se situe à la croisée de l'art et de l'utilité. Son statut d'édition limitée garantit sa fonctionnalité et sa valeur pour les collectionneurs sensibles à la convergence de l'art et des objets du quotidien. Cet objet d'art reflète l'essor du street art et du graffiti, où les outils et objets du quotidien sont réinterprétés comme supports d'expression créative. Le scelleur sous vide neuf, dans sa boîte, suscite une anticipation comparable à celle que l'on ressent en déballant une œuvre d'art. Il incarne l'excitation du déballage, devenu un rituel de découverte à l'ère du numérique. Collectionneurs et amateurs d'art acquièrent ainsi non seulement un outil de conservation, mais aussi une part de la vision artistique de Ben Baller : une vision qui capture l'énergie brute de la rue et la vivacité colorée du pop art. Le scelleur sous vide doré de Ben Baller est un exemple éclatant de l'esprit novateur qui anime le street art et le graffiti. Cet objet témoigne de la nature évolutive de l'art, où la frontière entre œuvre d'art et objet utilitaire s'estompe sans cesse. Il rend non seulement hommage à la créativité de l'artiste, mais ouvre également la voie à de futures créations artistiques qui cherchent à fusionner fonctionnalité et extraordinaire.

    $186.00

  • When Night Comes Giclee by Deth P Sun

    Deth P Sun Quand la nuit vient Giclee par Deth P Sun

    « When Night Comes », œuvre d'art en édition limitée (Giclée) sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Deth P Sun.

    $103.00

  • Yo Yo Radio 2013 Silkscreen Print by Skewville

    Skewville Yo Yo Radio 2013 Sérigraphie par Skewville

    Yo Radio - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 1 couleur, sur papier beaux-arts, par Skewville, artiste pop art célèbre et rare. Œuvre d'art en édition limitée, signée et numérotée à la main, 2013. Papier goudronné extra épais, format 24 x 15 pouces. « Il y a quelque temps, nous avons eu l'occasion de peindre un immeuble qui ressemblait à une radio géante. Alors, nous avons peint une radio géante dessus. Depuis, je voulais rendre un hommage bien mérité à cet immeuble de Bushwick, à Brooklyn, qui n'existe plus. La fresque originale était simplement noire mate avec des touches de peinture argentée métallisée en aérosol. Alors, quand j'ai finalement décidé d'en faire une reproduction, je sentais qu'elle devait avoir le même aspect. Le seul moyen que je connaisse pour obtenir ce rendu métallique épais, c'est d'utiliser la sérigraphie avec du bon vieux plastisol sur du papier goudronné. » – Ad Deville de Skewville

    $275.00

  • Curser HPM Mixed Media Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Curser HPM Mixed Media Wood Print par Denial - Daniel Bombardier

    Curser Original Hand-Painted Multiple (HPM) Aerosol avec finition Clear Coat sur bois découpé au laser prêt à accrocher par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Aérosol signé et numéroté 2019 avec vernis transparent sur bois découpé au laser. Dimensions : 14 x 18 x 2,5 cm. Sortie : 14 août 2019. Tirage limité à 100 exemplaires. « J’aime me considérer comme un activiste du pop art. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu’avec le photoréalisme. J’adore faire référence à des choses familières. L’humour et la nostalgie permettent d’ouvrir le dialogue. Je le fais depuis des années : j’utilise l’humour et la familiarité pour amorcer une conversation, car cela permet d’aborder des sujets importants et les différents messages que l’on souhaite transmettre. On est beaucoup plus en phase avec la conscience et l’expérience du spectateur, et on influence davantage sa perception de l’œuvre. Si on arrive à le faire rire, à raviver des souvenirs ou à créer un lien avec une image… » – Déni – Daniel Bombardier L'intersection novatrice entre technologie et art dans « Curser » de Denial Dans l'univers dynamique et en constante évolution du pop art moderne, « Curser », une œuvre multiple peinte à la main (HPM) du célèbre graffeur Denial, se distingue comme une pièce remarquable qui incarne l'esprit du street art et du graffiti contemporains. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est une figure majeure du monde de l'art, reconnu pour son engagement et l'intégration d'éléments de la culture pop dans ses créations. L'œuvre « Curser » HPM, sortie le 14 août 2019, est une édition limitée à 100 exemplaires. Chaque pièce porte la signature unique de l'artiste, réalisée à la peinture aérosol et recouverte d'un vernis transparent sur bois découpé au laser. Cette œuvre, mesurant 14 x 18 x 2,5 cm, joue visuellement avec le curseur numérique, symbole omniprésent à l'ère du numérique. « Denial » métamorphose cet objet du quotidien en une œuvre d'art à part entière, invitant le spectateur à repenser les symboles qui imprègnent notre vie. L'utilisation du bois découpé au laser comme matériau fait écho à la précision et à la netteté des graphismes numériques. Parallèlement, la technique de la peinture aérosol à la main confère à l'œuvre l'authenticité et le charme brut du street art. La philosophie artistique du déni et son reflet dans « Curser » La philosophie de Denial, qui consiste à utiliser l'humour et la nostalgie pour captiver le public, se reflète avec force dans « Curser ». En réinterprétant un pointeur numérique en un objet tangible, façonné à la main, l'artiste abolit la frontière entre le virtuel et le physique, l'éphémère et le permanent. Denial croit au pouvoir du pop art d'initier le dialogue, une conviction qui transparaît dans l'écho que « Curser » rencontre auprès d'un large public. La forme familière du curseur, associée à un support inattendu et à une intervention manuelle, devient un point de départ pour la conversation, suscitant des discussions sur l'impact de la technologie sur l'art et la société. La finition vernie de « Curser » confère à l'œuvre un éclat moderne, rappelant les interfaces brillantes des smartphones et des ordinateurs, brouillant ainsi davantage les frontières entre le graffiti traditionnel et l'esthétique numérique contemporaine. Cette pièce n'est pas simplement une œuvre d'art, mais une réflexion sur la convergence de nos expériences numériques avec le monde physique. Le travail de Denial illustre la nature évolutive du street art, où les techniques traditionnelles fusionnent avec des thèmes modernes pour créer une nouvelle forme d'expression culturelle. Collectibilité et impact culturel du « maléfice » du déni En tant qu'œuvre de collection, « Curser » occupe une place à part dans le paysage du street art pop. Son tirage limité et les embellissements individuels réalisés à la main par Denial rendent chaque pièce de la série unique et convoitée par les collectionneurs qui apprécient la rencontre entre l'esthétique du street art et les commentaires sur la culture pop. L'œuvre de Denial, et plus particulièrement « Curser », témoigne de l'intérêt croissant porté au graffiti comme médium capable de divertir et de susciter la réflexion. L'impact culturel de « Curser » est amplifié par son accessibilité et sa capacité à toucher un large public. L'art accessible de Denial invite les spectateurs à réfléchir à l'interaction entre leurs habitudes numériques et le monde tangible, un thème de plus en plus pertinent dans notre société hyperconnectée. L'œuvre nous rappelle la place omniprésente des symboles numériques dans nos vies et l'importance de questionner et d'explorer ces éléments à travers l'art. « Curser » illustre parfaitement comment des artistes de rue contemporains comme Denial repoussent les limites de la représentation du street art pop et du graffiti. Cette œuvre incarne le potentiel transformateur de l'art, sa capacité à s'adapter et à répondre à l'évolution des symboles culturels et des enjeux sociétaux. L'art de Denial, qui insuffle à son travail esprit et familiarité, permet une connexion plus profonde avec le public, faisant de « Curser » une œuvre visuellement saisissante et un commentaire pertinent sur notre époque.

    $493.00

  • Force of Nature Giclee Print by Jay Kaes

    Jay Kaes GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $482.00

  • Gold Digital Scale Object Art by Ben Baller

    Ben Baller Objet d'art numérique doré par Ben Baller

    Objet d'art numérique doré par Ben Baller, œuvre d'art de collection en édition limitée d'un artiste pop designer. Balance numérique Golden Gram, édition limitée rare 2022, objet d'art neuf dans sa boîte. Fusion artistique des objets du quotidien : la balance numérique dorée de Ben Baller Dans l'univers dynamique du street art et du graffiti, l'interaction entre forme et fonction prend une tournure fascinante avec la balance numérique dorée de Ben Baller. Cette pièce de collection en édition limitée 2022 confère à un objet du quotidien l'éclat d'une œuvre d'art majeure, transformant le banal en sublime. Ben Baller, connu pour ses créations avant-gardistes qui mêlent élite et culture urbaine, remet une fois de plus en question les conventions avec cette balance dorée. Au premier abord, la balance numérique dorée est un emblème de luxe : un objet fonctionnel enveloppé dans la splendeur de l'or, un métal qui captive l'imagination humaine depuis des millénaires. Mais pour un œil averti, c'est une toile où l'esprit rebelle du street art rencontre la précision de la technologie numérique. Elle représente un mélange harmonieux de culture pop contemporaine et de l'attrait intemporel de l'or, ce qui en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Cet objet d'art rare reflète la philosophie de Ben Baller : chaque création est un sujet de conversation. Le « B » audacieux n’est pas qu’un logo ; c’est une affirmation d’identité et la signature de l’artiste. Ses dimensions témoignent de l’idée que, entre nos mains, les objets du quotidien peuvent devenir des témoignages de notre personnalité. Balance numérique en or : une synthèse d'art, de précision et de philosophie La balance numérique dorée de Baller est bien plus qu'un simple instrument de mesure ; c'est une métaphore de l'équilibre dans la quête d'une vie épanouie. La précision de la balance – un outil de mesure – contraste avec la valeur intrinsèque et fluctuante de l'or, créant une dualité qui illustre l'équilibre entre praticité et luxe. Cette dualité est au cœur du Street Pop Art, qui explore souvent les contrastes et les contradictions, les présentant d'une manière à la fois stimulante et visuellement captivante. Le design de la balance renferme un récit à la fois personnel et universel. Son art réside dans son attrait esthétique et sa capacité à susciter une réflexion plus profonde sur la valeur – qu'elle soit matérielle ou matérielle. Elle incite l'utilisateur à s'interroger sur ce que nous mesurons et pourquoi, l'encourageant à réévaluer ce qui lui est précieux. Dans le domaine du graffiti, la balance devient un symbole de l'interaction de l'artiste avec le monde – un outil pour quantifier, questionner et perturber. Elle est une représentation physique de l'influence de l'artiste, mesurant l'impact de l'art sur la société. La balance numérique en or est ancrée dans le présent en tant que pièce en édition limitée, mais ses implications sont intemporelles. Objet de collection sous forme de balance numérique dorée L'attrait des objets d'art de collection réside souvent dans l'histoire qu'ils racontent et l'émotion qu'ils suscitent. Avec la balance numérique dorée de Baller, ce récit est riche et complexe. Pièce en édition limitée, elle évoque l'exclusivité et le désir humain inné de posséder un objet unique. Mais elle témoigne aussi d'innovation, d'une audace à réinventer la notion même d'objet de collection. Dans le contexte du Street Pop Art, cette balance est révolutionnaire. Elle s'affranchit de la toile traditionnelle, embrassant la technologie et les objets du quotidien comme vecteurs d'expression artistique. Elle nous invite à porter un regard neuf sur nos outils quotidiens, à reconnaître le potentiel de beauté et de sens présent dans chaque aspect de la vie. Le caractère précieux de cette pièce est renforcé par sa nouveauté, son état impeccable préservé dans un coffret. Cet écrin protège l'œuvre et contribue à son aura de mystère, aux histoires inédites qui attendent d'être dévoilées une fois le sceau brisé et la balance utilisée. En conclusion, la balance numérique dorée de Ben Baller fait le lien entre l'art, la technologie et l'expression personnelle. Elle illustre parfaitement l'évolution constante du street art et du graffiti, repoussant les limites de l'expression artistique. Cette œuvre, véritable artefact moderne, témoigne de l'ère de la précision numérique alliée à la quête artistique intemporelle. Objet de collection, elle interroge la valeur de l'innovation et l'équilibre du plaisir esthétique, nous invitant à trouver le juste milieu entre art et vie.

    $186.00

  • Yo Yo Radio 2016 Silkscreen Print by Skewville

    Skewville Yo Yo Radio 2016 Sérigraphie par Skewville

    Yo Yo - Tar Paper, édition limitée, sérigraphie métallique sur feutre bitumé organique découpé à la main, par l'artiste de rue Skewville. Édition limitée à 80 exemplaires, signée et numérotée à la main, 2016. Œuvre imprimée sur papier goudronné extra épais, format 24 x 16 pouces. « Il y a quelque temps, nous avons eu l'occasion de peindre un immeuble qui ressemblait à une radio géante. Alors, nous avons peint une radio géante dessus. Depuis, je voulais rendre un hommage bien mérité à cet immeuble de Bushwick, à Brooklyn, qui n'existe plus. La fresque originale était simplement noire mate avec des touches de peinture argentée métallisée en aérosol. Alors, quand j'ai finalement décidé d'en faire une reproduction, je sentais qu'elle devait avoir le même aspect. Le seul moyen que je connaisse pour obtenir ce rendu métallique épais, c'est d'utiliser la sérigraphie avec du bon vieux plastisol sur du papier goudronné. » – Ad Deville de Skewville

    $275.00

  • Lampman Lamp Light Sculpture Object Art by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Lampman, sculpture lumineuse, objet d'art de Joan Cornellà

    Lampman, sculpture lumineuse, objet d'art de Joan Cornellà, édition limitée, pièce de collection d'artiste pop. Édition limitée 2024 à 300 exemplaires. Lampe sculpturale rare alimentée par piles. Dimensions : 6 x 9,8 cm. Explorer le monde fascinant des objets du pop art L'univers du Pop Art a toujours suscité l'intrigue et la fascination, avec des objets qui brouillent souvent les frontières entre expression artistique et utilité quotidienne. Parmi ces pièces captivantes, on trouve la lampe-sculpture « Lampman », un objet d'art conçu par le célèbre artiste espagnol Joan Cornellà. Cette pièce de collection en édition limitée allie la fonctionnalité d'une lampe au plaisir esthétique d'une sculpture, créant ainsi un objet à la fois pratique et d'une fantaisie surréaliste. L'art satirique unique de Joan Cornellà L'œuvre de Joan Cornellà est reconnue pour sa représentation colorée et souvent troublante des interactions sociales contemporaines, rendue dans son style inimitable, à la fois net et joyeux. « Lampman » poursuit cette exploration thématique, capturant l'absurdité et l'étrangeté de l'existence moderne. Sortie en 2024, cette œuvre d'art rare est une édition limitée à seulement 300 exemplaires, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les admirateurs de Cornellà. Mesurant 15 x 25 cm, il s'agit d'une lampe-sculpture compacte, alimentée par piles, conçue pour s'intégrer dans divers espaces, de l'intimité d'un bureau à l'espace plus public d'une galerie. « Lampman » n'est pas qu'une simple lampe ; c'est une œuvre engagée, qui invite le spectateur à repenser les frontières entre art et design, forme et fonction, divertissement et critique. À travers ce travail, Cornellà continue de repousser les limites du Street Pop Art et du graffiti, explorant comment ces formes peuvent s'étendre au-delà des toiles et des murs traditionnels pour devenir des objets tridimensionnels qui habitent nos espaces quotidiens. Le « Lampiste » : une fusion entre l'art et la vie quotidienne La sculpture-lampe « Lampman » témoigne du talent exceptionnel de Joan Cornellà pour métamorphoser le banal en extraordinaire. Ses couleurs vives et son design audacieux font écho à l'esprit du Pop Art et du graffiti, où les objets du quotidien deviennent le support de l'expression créative. La lampe, caractérisée par sa silhouette singulière, la tête ornée d'un abat-jour et arborant un sourire serein, invite à la réflexion sur le jeu entre la lumière qu'elle diffuse et son expression ombrée. Cette œuvre symbolise un mouvement où l'art ne se limite plus aux murs des galeries ni aux façades des bâtiments, mais s'intègre aux objets de notre quotidien. « Lampman » de Cornellà fait office de pont, faisant entrer l'art dans nos espaces de vie et permettant un contact intime et constant avec la créativité. Le caractère à la fois ludique et provocateur de l'œuvre incarne l'essence même du Pop Art. Cette forme d'art est accessible, universelle et profondément ancrée dans la culture contemporaine. Le caractère de collection des créations de Cornellà Le caractère de collection de la sculpture lumineuse « Lampman » de Joan Cornellà témoigne de la convergence entre le marché de l'art et la satisfaction personnelle de posséder une œuvre d'art à la fois fonctionnelle et précieuse. L'édition limitée à 300 exemplaires confère à cette pièce un caractère exclusif et recherché auprès des collectionneurs et amateurs d'art. Artiste contemporain, Cornellà comprend parfaitement l'importance de créer une œuvre qui résonne à plusieurs niveaux : objet de plaisir esthétique, objet fonctionnel et pièce de collection de valeur. Avec « Lampman », Cornellà démontre une fois de plus son savoir-faire, capable de concrétiser l'imagination de l'artiste. Cette sculpture lumineuse n'est pas seulement un objet à contempler, mais à vivre ; sa lumière symbolise l'illumination que l'art apporte à nos vies. Figure active et influente du monde de l'art, Joan Cornellà continue d'explorer et d'élargir les possibilités du Street Pop Art et du graffiti, créant des œuvres à la fois familières et provocatrices, pratiques et exceptionnelles.

    $1,236.00

Electronics Graffiti Street Pop Artwork

L'électronique et son influence sur le street art

L'électronique a profondément transformé la vie moderne, et son influence s'étend jusqu'au street art et au graffiti. L'intégration de motifs et de thèmes électroniques dans le street art reflète le rôle omniprésent de la technologie dans la société contemporaine. Les artistes de rue utilisent le symbolisme de l'électronique pour aborder des problématiques telles que la fracture numérique, l'impact de la technologie sur les interactions humaines et le rythme effréné du progrès technologique. Ces thèmes sont exprimés sur des supports publics, des murs aux ponts, transposant dans le monde physique un débat habituellement confiné aux plateformes numériques. Dans le street art, la représentation d'appareils électroniques, de circuits et d'icônes numériques sert de raccourci visuel pour l'ère moderne. Les artistes peuvent créer des fresques murales mettant en scène des smartphones, des ordinateurs ou autres gadgets surdimensionnés afin d'attirer l'attention sur notre obsession collective pour ces appareils. Ils peuvent également utiliser l'esthétique des circuits électroniques ou du code binaire pour créer des motifs complexes qui évoquent l'interconnexion du monde numérique actuel. À travers ces expressions artistiques, les artistes de rue explorent la relation complexe entre les humains et les appareils électroniques, à la fois outils et symboles de notre époque.

Esthétique technologique dans l'art du graffiti

L'esthétique de l'électronique est devenue un sujet de prédilection pour les graffeurs, qui intègrent fréquemment des images de fils, de puces et d'écrans à leurs œuvres. Ces éléments servent à créer un langage visuel qui trouve un écho auprès des férus de technologie et reflète l'environnement numérique dans lequel évoluent quotidiennement de nombreuses personnes. Les graffitis intégrant des éléments électroniques peuvent transformer un mur statique en une surface dynamique, vibrante d'énergie numérique, à l'image de l'activité constante des réseaux et des appareils qui connectent le monde moderne. Certains graffeurs adoptent une position critique, utilisant l'imagerie électronique pour souligner les préoccupations liées à la surveillance, à la vie privée et à l'érosion de l'espace personnel à l'ère numérique. En abordant ces problématiques dans l'art urbain, ils invitent le public à réfléchir aux conséquences de vivre dans un monde où chaque action peut être surveillée, enregistrée et analysée par des systèmes électroniques. Ces œuvres possèdent souvent une double nature : à la fois visuellement captivantes et intellectuellement stimulantes, elles incitent à une réflexion sur le rôle de l'électronique dans la vie quotidienne.

L'art urbain comme reflet de la culture de consommation électronique

Le street art est également devenu un moyen de commenter la culture de consommation qui entoure l'électronique. Cette facette du pop art urbain présente souvent une critique du cycle rapide de consommation et d'obsolescence qui caractérise l'industrie électronique. Les artistes peuvent juxtaposer des images des derniers gadgets à des symboles de déchets et de dégradation pour dénoncer l'impact environnemental des déchets électroniques. Ils peuvent aussi utiliser l'iconographie de l'électronique classique pour susciter la nostalgie et critiquer la quête incessante de la nouveauté. Ces œuvres servent non seulement de critiques, mais aussi de témoignages historiques, capturant l'évolution constante du paysage de l'innovation électronique. Dans certains cas, les outils mêmes de la création street art sont influencés par l'électronique : les artistes utilisent des projecteurs numériques ou d'autres appareils pour créer leurs œuvres. La fusion des techniques traditionnelles du street art avec les outils électroniques modernes représente la symbiose croissante entre technologie et créativité, illustrant comment l'électronique continue de façonner l'expression artistique. L'électronique, en tant que sujet du pop art urbain et du graffiti, offre une riche source d'inspiration aux artistes. Ces œuvres font le lien entre le monde physique et le monde numérique, portant le débat sur la technologie sur la place publique. Les conversations qu'elles suscitent témoignent du pouvoir du street art d'interpeller, de questionner et de refléter la complexité de la vie à l'ère du numérique.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte