Émotion

377 produits

  • POM & Me Lithograph Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Lithographie POM & Me par Takashi Murakami TM/KK

    Lithographie offset POM & Me, édition limitée, sur papier vélin lisse rond, par l'artiste pop urbain Takashi Murakami TM/KK. Édition limitée signée et numérotée de 300 exemplaires (2013), format rond, 19,75 x 19,75 pouces. Takashi Murakami (né en 1962) POM & Moi, 2013 Lithographie offset en couleurs sur papier vélin lisse 49,8 cm de diamètre (feuille) Édition limitée à 300 exemplaires Signée et numérotée à l'encre en bas à droite Publiée par Kaikai Kiki Co. Ltd., Tokyo « POM & Moi » est une lithographie du célèbre artiste japonais Takashi Murakami. Reconnu pour son style unique qui mêle art traditionnel japonais et culture pop contemporaine, Murakami jouit d'une renommée internationale. Son style « Superflat », signature de l'artiste, se caractérise par des couleurs vives et audacieuses et des images aplaties en deux dimensions. L'estampe « POM & Moi » fait partie des nombreuses œuvres créées par Murakami au fil des ans, mettant souvent en scène ses personnages et motifs emblématiques. Cette pièce en particulier reprend des éléments récurrents de son œuvre, tels que ses célèbres fleurs, lui-même et son chien Pom. Artiste aux multiples talents, Murakami a exploré divers médiums, de la peinture et la sculpture à la mode et aux produits dérivés. Son travail a été exposé dans de grandes galeries et musées du monde entier, et il a collaboré avec des marques et des célébrités de renom.

    $2,368.00

  • Gris Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impression d'archives sur papier gris buvard par El Pez

    Papier buvard Gris, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Pez, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Separated- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Séparé - Gris Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Separated - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Kaws. 2021 Separated (Gris) Vinyle 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 po 20 × 16 × 18 cm Présenté avec boîte KAWS et l'ascension du pop art urbain La figurine en vinyle « Separated » de KAWS est une œuvre remarquable qui témoigne de la fusion entre l'esthétique du street art et le marché des objets de collection. KAWS, initialement connu pour son approche provocatrice du street art, consistant à détourner les publicités dans les abribus et les cabines téléphoniques à l'aide de ses personnages emblématiques, est devenu une figure majeure de l'art contemporain. Son œuvre met souvent en scène des personnages immédiatement reconnaissables et très recherchés par les collectionneurs comme par le grand public. L'artiste connu sous le nom de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est diplômé de la School of Visual Arts de New York. Il a débuté comme graffeur dans les rues de Jersey City et s'est rapidement fait connaître pour ses adaptations provocatrices et humoristiques de publicités populaires. Au fil du temps, l'œuvre de KAWS a évolué des fresques à la bombe aux sculptures monumentales et aux figurines de collection, créant ainsi un pont entre le monde du graffiti underground et l'univers élitiste des galeries d'art. Les contributions de KAWS au monde de l'art ont été importantes dans la fusion du commerce et de la culture urbaine, reflétant un mélange unique appelé « Street Pop Art ». La signification de « séparés » L'objet de collection « Separated », sorti en 2021, poursuit l'exploration des émotions et de l'isolement menée par KAWS. Il met en scène l'un de ses personnages principaux dans une pose suggérant la contemplation ou la tristesse, incarnant la solitude et la séparation qui imprègnent la société moderne. Le personnage est représenté en niveaux de gris monochromes, un choix qui renforce la mélancolie de l'œuvre. Avec cette création, KAWS commercialise un produit tout en exprimant des sentiments contemporains, une démarche qui a toujours été au cœur de l'art graffiti. Les dimensions de « Separated » sont de 20 × 16 × 18 cm (environ), et la figurine est souvent exposée avec sa boîte, elle-même ornée d'une œuvre de KAWS, faisant de l'emballage une partie intégrante de l'œuvre. L'article était commercialisé comme une édition ouverte, ce qui signifie qu'au lieu d'être produit en quantité limitée, il était fabriqué pour répondre à la demande, rendant ainsi l'art de KAWS plus accessible à un public plus large. Collectionnabilité et impact sur la culture populaire L'attrait des œuvres de KAWS pour les collectionneurs réside non seulement dans l'esthétique de ses créations, mais aussi dans leur résonance avec les thèmes contemporains du lien et de la rupture. Ainsi, des figurines KAWS comme « Separated » s'imposent comme des œuvres d'art et des artefacts culturels qui incarnent l'esprit d'une époque. Cette pièce s'inscrit dans un mouvement plus large où le street art, autrefois marginal, occupe désormais une place centrale dans la culture populaire, porteur souvent d'un commentaire social percutant. Les figurines en vinyle de KAWS sont devenues des objets de collection très prisés, certaines éditions étant épuisées en quelques minutes seulement. Leur valeur s'accroît avec le temps, faisant d'elles non seulement des objets d'art à exposer, mais aussi un investissement. Cette tendance a contribué à rehausser le statut des jouets et du street art, renforçant leur reconnaissance en tant que formes d'art à part entière. KAWS au Panthéon artistique Dans le monde de l'art, KAWS occupe une place unique, son œuvre se situant à la croisée des chemins entre art commercial et beaux-arts. Son attrait interculturel est manifeste dans ses collaborations avec de grandes marques, des musiciens et des maisons de couture, qui ont contribué à diffuser son travail bien au-delà des espaces artistiques traditionnels. Il conserve néanmoins une forte présence dans le milieu artistique, avec des expositions dans les plus grands musées et galeries du monde. La figurine « Separated », en particulier, illustre la capacité de KAWS à communiquer des états émotionnels complexes à travers des formes et des gestes simplifiés. L'œuvre reflète l'esprit du temps, abordant les thèmes de l'isolement et de la vulnérabilité, universels dans l'expérience humaine. Cette universalité, combinée à une esthétique singulière, a permis à KAWS de transcender le monde du graffiti et du street art pour devenir un artiste de renommée internationale. « Separated » de KAWS est une figurine en vinyle qui représente bien plus qu'un simple objet physique ; elle se dresse comme un symbole culturel de son époque, un commentaire sur la condition humaine et un objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs d'art. Sa sortie a encore renforcé la position de KAWS en tant qu'artiste qui navigue avec aisance entre différentes sphères artistiques, influençant profondément chacune d'elles.

    $1,001.00

  • Test Print 11 HPM Silkscreen by Steve Seeley

    Steve Seeley Test d'impression 11 HPM Sérigraphie par Steve Seeley

    Test Print 11 Tirage sérigraphique manuel 20 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite par les artistes pop Steve Seeley x Curtis Readel Œuvre d'art rare. Tirage d'essai original de 2019, découpé à la main et signé par Steve Seeley et Curtis Readel. Numéroté 1/1. Format 18x24. Épreuve d'essai, 2019. Artistes POP!NK variés, dont Steve Seeley et Curtis Readel. Nombre de couleurs variable, de 8 à 20, sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, 160 lb (625 g/m²). Bords frangés. 45,7 x 61 cm. Exemplaire unique signé par Steve Seeley et Curtis Readel ; numéroté 1/1. Imprimé par POP!NK Editions.

    $631.00

  • Secret Romance 13 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Secret Romance 13 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Romance secrète 13 HPM Œuvre unique en son genre, technique mixte, sérigraphie, acrylique, collage et peinture en aérosol, sur papier beaux-arts, par l'artiste pop moderne Greg Gossel. Œuvre d'art unique HPM, signée et numérotée, édition limitée à 15 exemplaires (2022). Format : 30,5 x 30,5 cm. Technique mixte, sérigraphie. Édition limitée à 15 exemplaires.

    $503.00

  • Take Warning Original Street Sign Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill Take Warning Original Street Sign Peinture par Chris RWK

    Attention ! Peinture originale technique mixte, graffiti, pop art moderne sur véritable panneau de rue en métal, par Chris RWK. Panneau de rue original signé, technique mixte acrylique et peinture aérosol, 2022 Ce recours à l'intertextualité procure également au spectateur une forme de réconfort ou de familiarité. Les œuvres de Chris révèlent souvent des réflexions quotidiennes et des personnes que l'on croiserait dans la rue sans même s'y attarder.

    $1,558.00

  • Basquiat Boxer Everlast Silkscreen Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Basquiat Boxer Everlast Sérigraphie par Ron English- POPaganda

    Sérigraphie en édition limitée Basquiat Boxer Everlast 10 couleurs, tirée à la main, sur papier d'art satiné Somerset 410 g/m² à bords frangés, par Ron English - POPaganda Rare Street Art, artiste pop célèbre. Signée et numérotée. Sérigraphie 10 couleurs sur papier d'art satiné Somerset 410 g/m² à bords frangés. Format : 66 x 94 cm. Sortie : 11 juin 2021. Tirage : 150 exemplaires. « Mêlant imagerie, médiums et procédés empruntés à des maîtres qui m’ont inspiré, tels que Warhol, Pollock et Picasso, et y intégrant une sélection singulière de symboles populaires, du fast-food aux dessins animés, je construis des récits continus où mes multiples alter ego se heurtent de plein fouet à la Grande Illusion, où les normes culturelles sont questionnées et mises à nu. » – Ron English – POPaganda

    $1,380.00

  • Chateau Marmont Love Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE

    Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO

    $163.00

  • Bambo HPM Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Bambo HPM Print par Denial - Daniel Bombardier

    Estampe en édition limitée, technique mixte, ornée à la main, sur papier cartonné recyclé de 700 g/m², par l'artiste Denial. Œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main. Format : 13 x 19 pouces.

    $374.00

  • The Return Black & Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie en noir et or « Le Retour » de Cleon Peterson

    Sérigraphie en noir et or « The Return » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de Cleon Peterson (2025). Tirage sérigraphique 20x20 représentant un guerrier à cheval brandissant une épée ensanglantée. Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie. Le Retour Sérigraphie Noir et Or : Un récit saisissant de Cleon Peterson « The Return » de Cleon Peterson est une œuvre saisissante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, mêlant minimalisme et narration profonde. Cette sérigraphie en édition limitée, sortie en janvier 2025, est réalisée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, offrant une profondeur visuelle et tactile unique. Mesurant 50,8 x 50,8 cm, elle arbore le style caractéristique de Peterson, marqué par des contrastes audacieux et des figures graphiques. Représentant un guerrier à cheval, brandissant une épée ensanglantée, l'œuvre aborde les thèmes du conflit, de la domination et de la survie. Publiée durant les incendies de Californie de 2025, elle résonne d'une atmosphère de destruction et de résilience, établissant un parallèle entre les combats personnels et les luttes sociétales de plus grande ampleur. La voix artistique distinctive de Cleon Peterson Cleon Peterson est reconnu pour son style graphique et épuré, mêlant des éléments du pop art à l'intensité de l'esthétique graffiti. Son œuvre explore souvent les thèmes des rapports de force, du chaos et des aspects les plus sombres de la nature humaine. « Le Retour » s'inscrit dans cette tradition, avec la figure centrale d'un guerrier à cheval symbolisant la conquête et la survie. L'utilisation du noir et de l'or confère à l'œuvre une tonalité à la fois majestueuse et inquiétante, accentuant la tension de la scène. La capacité de Peterson à condenser des récits complexes en formes simplifiées crée un impact visuel immédiat tout en invitant à une réflexion plus profonde sur les thèmes abordés. Design et symbolisme dans Le Retour « Le Retour » présente une composition saisissante où la figure centrale du guerrier domine l'espace visuel. Le cheval, rendu dans le minimalisme caractéristique de Peterson, évoque le mouvement et la force, tandis que l'épée ensanglantée rappelle brutalement la violence et ses conséquences. Le fond noir amplifie la teinte dorée de la figure, soulignant sa prééminence et l'isolant dans un espace quasi vide. Cette dualité d'ombre et de lumière symbolise non seulement le conflit, mais aussi la résilience et la survie. L'esthétique dépouillée reflète la violence brute de la lutte, rendant l'œuvre à la fois visuellement saisissante et thématiquement intense. Édition limitée : savoir-faire et contexte Imprimée sur papier d'art haut de gamme Coventry Rag, l'œuvre « The Return » est bordée à la main, ce qui lui confère un aspect artisanal sublimant l'intensité graphique de l'œuvre. Signée et numérotée par Cleon Peterson, cette édition limitée garantit son exclusivité et sa valeur de collection. Sa sortie, coïncidant avec les incendies en Californie, lui confère une résonance particulière, reliant les thèmes de la destruction et de la survie à l'actualité. « The Return » illustre la fusion entre le street art et le graffiti, capturant à la fois l'énergie brute de l'art urbain et les récits universels de conflits et de résilience humaine. Cette œuvre témoigne du talent de Peterson pour allier design minimaliste et narration puissante.

    $400.00

  • Emotions Green PP HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Sérigraphie au pochoir Emotions Green HPM par Lady Aiko

    Achetez Emotions - Green Stencil 2-Color Silkscreen Limited Edition Art sur papier Fine Art par l'artiste Aiko Contemporary Pop Artwork. 2020 Signé et numéroté à la main au pochoir édition limitée de 5 œuvres d'art taille 20 x 24 "Entre hommes et femmes, nous nous disputons depuis longtemps sur l'égalité et les choses sont peut-être beaucoup plus confortables maintenant, et les nouvelles générations semblent avoir de meilleures idées. Le sujet a beaucoup changé depuis l'époque de nos grands-parents ou même avant. Pourtant, les femmes et les minorités sont toujours confrontées à des obstacles que nous devons aider à résoudre : l'éducation, les opportunités d'emploi et la santé. J'espère que la chance de vivre équitablement est donnée à tout le monde et que tout le monde peut saisir le jour." -AIKO

    $1,341.00

  • Untitled Crying Eyes Original Concrete Spray Painting by Snik

    Snik Peinture originale sur béton « Yeux qui pleurent » (sans titre) par Snik

    « Yeux qui pleurent », peinture à la bombe sur béton originale sans titre de Snik. Œuvre unique d'un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée, encadrée, sur béton, prête à être accrochée. Dimensions : 15,25 x 15,25 pouces. Yeux en pleurs sans titre par Snik – Émotion silencieuse et précision de la surface dans l'art pop urbain et le graffiti « Untitled Crying Eyes » est une œuvre originale de 2018, réalisée à la bombe de peinture par le duo britannique Snik, spécialiste du pochoir. Encadrée et exécutée directement sur une dalle de béton de 38,7 x 38,7 cm, elle est signée par les artistes. Ce portrait de femme, en noir et blanc, est réalisé avec une précision extrême grâce à des découpes diagonales au pochoir. La superposition de couches minimalistes et contrastées distille à la fois profondeur et vulnérabilité. La composition isole les yeux, les sourcils et le nez, soulignant l'intensité émotionnelle du regard. Les larmes ne sont pas représentées physiquement, mais suggérées par la texture, les ombres et les lignes. La texture brute du béton sert à la fois de fond et d'élément actif, amplifiant la puissance silencieuse de l'œuvre. S'inscrivant dans le courant du street art et du graffiti, cette peinture illustre comment des matériaux bruts, une technique rigoureuse et une exécution maîtrisée peuvent transformer une surface en une âme. Artisanat du pochoir découpé à la main et fidélité émotionnelle La technique méticuleuse de Snik, qui consiste à découper des pochoirs à la main, est pleinement mise en valeur dans cette œuvre. Chaque contour des yeux, chaque arcade sourcilière, chaque subtile transition de ton est créée par un travail de pulvérisation superposé avec une précision extrême. L'utilisation de lignes diagonales ajoute une dimension cinématographique, évoquant une image figée ou un souvenir se fondant dans la texture. Ce qui pourrait paraître au premier abord comme une abstraction technique est en réalité une expression profondément humaine, transmise par un code visuel non verbal. Les yeux, encadrés d'ombres et de reflets, racontent une histoire de confinement et de libération. Une tension sous-jacente se fait sentir. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette méthode pour exprimer des vérités émotionnelles à travers le travail du pochoir et la texture de la surface est devenue la signature inimitable de Snik. Le béton comme conduit émotionnel Plutôt que d'opter pour la toile ou le panneau, Snik travaille ici directement sur le béton, réaffirmant ainsi son attachement aux origines urbaines de son médium. Le béton porte en lui la mémoire des murs, des trottoirs et des villes – une biographie silencieuse de surfaces marquées par le temps, les intempéries et l'usure. Ce choix de matériau est à la fois conceptuel et esthétique. Le grain et les imperfections du béton interagissent avec les couches de peinture projetées, créant des effets d'érosion et de fracture qui reflètent la dimension émotionnelle de l'œuvre. La surface est partiellement masquée par la nature même de son support, lui donnant l'apparence d'un souvenir gravé dans l'infrastructure. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette décision relie le personnel au public, incarnant l'émotion dans un cadre qui évoque le poids de la vie urbaine. Snik et la précision du calme émotionnel « Untitled Crying Eyes » condense l’essence artistique de Snik en une seule image : une clarté poétique née d’un travail méthodique. Il ne s’agit pas d’une œuvre spectaculaire, mais d’une invitation à un regard prolongé. Elle ralentit le regard du spectateur. Elle ne cherche pas à captiver l’attention, elle la retient. La tristesse silencieuse qui s’en dégage est sublimée par la maîtrise technique, et la brutalité du béton lui confère une authenticité indéniable. Par l’équilibre, la texture et le silence visuel, Snik continue de redéfinir la manière dont les émotions sont exprimées dans le Street Pop Art et le graffiti. Son approche allie la précision mécanique du pochoir à la fluidité picturale de la lumière et des sensations. Cette œuvre ne raconte pas d’histoire, elle en donne un visage. Encadrée, solidement ancrée au sol et prête à être accrochée, « Untitled Crying Eyes » est un instant de précision gravé dans la pérennité, un murmure qui traverse la surface et le temps.

    $2,500.00

  • Love is the Answer Unique HPM Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Love is the Answer Peinture aérosol HPM unique Sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Love is the Answer Estampe sérigraphique originale unique à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta Estampe technique mixte sur papier d'art à bords frangés Édition limitée Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et accompagnée d'un certificat d'authenticité (COA), réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, avec des techniques mixtes et embellie à la main par HPM. Dimensions : 16 x 21 pouces. Le célèbre physicien théoricien Albert Einstein tient une pancarte sur laquelle on peut lire « L'amour est la réponse », ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture colorée. L'amour est la réponse : une représentation du génie dans le pop art urbain Dans le monde éclectique et vibrant de l'art contemporain, « Love is the Answer » s'impose comme une œuvre marquante, fruit de la collaboration entre le célèbre artiste de rue Mr. Brainwash, alias Thierry Guetta. Cette sérigraphie en technique mixte sur papier d'art frangé est une édition limitée qui fusionne harmonieusement les univers du pop art et du street art avec l'image iconique d'Albert Einstein. Créée en 2015, « Love is the Answer » est une œuvre originale unique, peinte à la main (HPM), sur un support sérigraphié, rehaussé par Mr. Brainwash de peinture aérosol et acrylique. Ce travail artisanal confère à chaque pièce de la série un caractère unique et une personnalité propre. Ses dimensions imposantes (40,6 x 53,3 cm) lui donnent une présence captivante qui invite à la contemplation. L'œuvre représente le célèbre physicien théoricien Albert Einstein, tenant une pancarte où l'on peut lire « Love is the Answer ». Ce message, associé à la cacophonie visuelle des graffitis aux couleurs vives, crée une juxtaposition à la fois saisissante et stimulante. L'image d'Einstein, synonyme d'intelligence et de perspicacité, couplée à un message simple mais universel sur l'amour, invite à un dialogue sur la complexité de la condition humaine et la simplicité de sa résolution par l'amour. Style emblématique de M. Brainwash Mr. Brainwash joue un rôle essentiel dans l'introduction de l'esthétique du street art dans les galeries d'art. Son œuvre intègre souvent des figures historiques et culturelles importantes, les inscrivant dans un contexte contemporain à la fois accessible et stimulant. Dans « Love is the Answer », le style caractéristique de l'artiste est manifeste : une base monochrome rehaussée d'explosions de couleurs, symbolisant le chaos et la vitalité de la vie. À l'instar de nombreuses œuvres de Mr. Brainwash, cette pièce est bien plus qu'une simple représentation ; c'est une expérience interactive. Les éclaboussures et les coulures de peinture ne se contentent pas d'orner le papier ; elles perturbent et interagissent avec l'image d'Einstein, suggérant que même au sein de la précision rigoureuse de la science, il existe une place pour la spontanéité et la passion de l'art. L'amour est la réponse. Impact culturel et collection HPM unique. En tant qu'œuvre d'art de collection, « Love is the Answer » exerce une fascination particulière. Signée par Mr. Brainwash et accompagnée d'un certificat d'authenticité, elle est particulièrement recherchée comme pièce d'histoire de l'art. Ses techniques mixtes et son édition limitée en font un objet de convoitise pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Son impact culturel est également considérable. Elle établit un pont entre différentes formes d'expression, du monde cérébral de la physique théorique à l'univers dynamique du street art. En plaçant Einstein dans un contexte aussi coloré et inattendu, Mr. Brainwash invite le spectateur à reconsidérer cette figure comme un scientifique et un messager de paix et d'amour. « Love is the Answer » de Mr. Brainwash illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent transcender les frontières de la rue et accéder au panthéon de l'art. L'œuvre ne se contente pas de représenter une figure célèbre ; elle confère à l'image une signification et une pertinence nouvelles. C'est une affirmation selon laquelle, au milieu des complexités et des défis de la vie, les vérités les plus simples peuvent résonner avec le plus de force. Pour les collectionneurs et les admirateurs, posséder « L'amour est la réponse » représente bien plus qu'un simple investissement artistique : c'est une adhésion à son message et au dialogue qu'il continue d'inspirer.

    $13,127.00

  • Under a Blanket of Stars We Confessed Our Dreams Silkscreen Print by Russell Moore

    Russell Moore Sous une couverture d'étoiles, nous avons confessé nos rêves en sérigraphie par Russell Moore

    Sous un ciel étoilé, nous avons confessé nos rêves. Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 3 couleurs sur papier d'art de Russell Moore. Œuvre rare de street art, célèbre artiste pop. Eh bien, ma femme et moi avions l'habitude de prendre la voiture et d'aller quelque part loin des lumières de la ville pour contempler le ciel nocturne pendant des heures. Il n'y a rien de tel que de voir la Voie lactée en plein été, à la campagne, par une nuit noire. - Russ Moore

    $214.00

  • The Pride Heart Archival Print by Jenna Morello

    Jenna Morello The Pride Heart Archival Print par Jenna Morello

    Estampe d'art en édition limitée « The Pride Heart » à pigments d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main, par l'artiste Jenna Morello, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archive sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 16 x 20 pouces. « The Pride Heart » de Jenna Morello est une estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, capturant l'essence du street art contemporain avec une sensibilité pop art. Incarnant l'esprit vibrant du graffiti, cette édition limitée est une œuvre marquante, vibrante de couleurs et d'une grande profondeur émotionnelle. Limitée à 50 exemplaires signés et numérotés, chaque tirage, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est unique et porte une touche personnelle. La signature de l'artiste authentifie chaque estampe et établit un lien direct entre la créatrice et le collectionneur. Le papier d'art Moab Entrada 290 g/m², choisi par Morello, est réputé pour sa durabilité et sa capacité à retenir des couleurs riches, garantissant ainsi la pérennité des teintes éclatantes de « The Pride Heart ». Les bords frangés à la main ajoutent une touche artisanale, rompant avec la précision mécanique souvent associée à la gravure. Cette technique confère une dimension organique, suggérant l'énergie brute et urbaine caractéristique du street art. L'œuvre est une métaphore visuelle de la passion et de la diversité, représentées par un cœur composé de roses multicolores aux teintes chatoyantes. Une flèche, symbole traditionnel des épreuves et des tribulations de l'amour, transperce le cœur, contrastant les couleurs vives avec sa palette monochrome. Cette juxtaposition illustre la capacité de Morello à fusionner l'iconographie classique avec une touche de modernité, une caractéristique de sa vision artistique. « The Pride Heart » de Jenna Morello témoigne de l'attrait intemporel du street art et de sa capacité à transmettre des messages profonds par l'expression publique. Cette œuvre, qui incarne une affirmation forte au sein du pop art et du graffiti, invite à la réflexion sur les thèmes de l'amour, de la diversité et de la résilience. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les amateurs de cette forme d'art unique.

    $218.00

  • Sangre De Los Pueblos Indígenas Turquoise Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $203.00

  • Akira Syringe Ceramic Plate Tray Art Object by Supreme

    Supreme Akira Syringe, assiette/plateau en céramique, objet d'art par Supreme

    Plateau en céramique Akira Syringe, objet d'art de la collection Supreme Limited Edition. Plateau/assiette en céramique Supreme, édition limitée estampillée 2017, dimensions 11,25 x 4,25 pouces, objet d'art de collection. Plateau en céramique Supreme AKIRA pour seringues : un classique culte revisité en porcelaine Le plateau en céramique Supreme AKIRA Seringue est un véritable objet culturel, fusionnant l'énergie brute du pop art urbain et la précision des illustrations manga. Sortie très attendue dans le cadre de la collection Automne/Hiver 2017, cette édition limitée incarne l'esprit avant-gardiste de la marque Supreme tout en rendant hommage au manga japonais culte AKIRA. Façonné avec précision, ce plateau en céramique blanche témoigne de l'influence durable de la série et de l'ingénieuse adaptabilité de l'esthétique streetwear de Supreme. Mesurant 28,6 cm sur 10,8 cm, le plateau est une toile qui donne vie à l'univers noir et blanc saisissant du néo-Tokyo d'AKIRA. Il présente une scène intense, directement tirée du manga, où Kaneda et Tetsuo, dans un moment de tension extrême, reçoivent une injection. Cette scène est un moment charnière de la série AKIRA et un aperçu de la narration complexe et pleine d'action qui captive les fans depuis des décennies. L'art de la céramique rencontre la narration graphique emblématique La synergie entre l'identité visuelle de Supreme et le graphisme d'AKIRA sur le plateau en céramique Supreme AKIRA Syringe illustre parfaitement comment le pop art urbain peut fusionner avec d'autres médias pour créer une œuvre à la fois inédite et familière. L'intégration subtile du nom de Supreme sur la seringue révèle une interaction ingénieuse entre identité de marque et imagerie narrative. Ce détail, bien que mineur, souligne la nature collaborative de la pièce et symbolise la fusion d'univers que les fans de Supreme et d'AKIRA apprécieront. Sous le plateau se trouve le logo iconique de Supreme, une signature qui atteste de l'authenticité de l'objet et le rattache à la lignée des précédents articles de collection de la marque. Cet emblème, juxtaposé au dessin manga, fait le lien entre l'esprit du temps du streetwear moderne et l'art classique du manga japonais. La présence du logo est un gage de qualité et un symbole qui trouve un écho auprès des collectionneurs conscients de la valeur des éditions limitées de pop art urbain. Impact et valeur de collection du plateau à seringues Supreme AKIRA Le plateau en céramique Supreme AKIRA Syringe est bien plus qu'un simple objet décoratif ; c'est un morceau d'histoire de la pop culture, moulé dans la céramique. Le choix d'immortaliser cette scène de manga sur un plateau de haute qualité témoigne d'une compréhension fine de la mentalité du collectionneur : ce n'est pas seulement l'objet qui a de la valeur, mais la convergence de l'art, du récit et de la marque qui en fait un trésor. En tant que pièce de collection, le plateau attire le regard, devenant un point de convergence qui suscite des discussions sur le street art, ses liens avec d'autres formes d'expression et la nature même des objets de collection contemporains. Dans le street art et le graffiti, des objets comme le plateau Supreme AKIRA Syringe soulignent le potentiel des objets du quotidien à devenir des supports pour la narration et l'expression artistique. La représentation saisissante de Kaneda et Tetsuo est un récit visuel figé dans la porcelaine, conférant au plateau un dynamisme souvent associé à l'immédiateté du street art et à la vitalité transgressive du graffiti. Pourtant, la permanence du matériau céramique et le charme intemporel de l'histoire d'AKIRA élèvent ce plateau au-delà de sa simple fonction, confirmant son statut d'œuvre d'art convoitée. Une fusion de formes artistiques pour le collectionneur contemporain Collectionneurs et amateurs de manga et de streetwear trouveront dans le plateau en céramique Supreme AKIRA l'objet qui incarne l'essence même de ces deux univers. La fusion harmonieuse du style urbain et percutant de Supreme et des visuels saisissants d'AKIRA fait de ce plateau une pièce emblématique pour les collectionneurs. À la fois fonctionnel et pratique, il invite à la contemplation en tant qu'œuvre d'art. Le plateau en céramique Supreme AKIRA témoigne de la puissance de la collaboration entre marques et artistes et reflète l'état actuel du street art et du graffiti : un domaine en constante évolution, toujours surprenant et résolument audacieux.

    $243.00

  • Goofy Love- Red Silkscreen Print by Ben Frost

    Ben Frost Goofy Love - Sérigraphie rouge par Ben Frost

    Goofy Love - Sérigraphie en édition limitée rouge 5 couleurs tirée à la main sur papier Mohawk Superfine UltraWhite à bords frangés à la main par Ben Frost, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Goofy Love, 2016 - Sérigraphie artisanale 5 couleurs, variante rouge, avec dégradé bicolore. Imprimée sur papier Mohawk Superfine UltraWhite 160 lb, bords frangés. 51 x 61 cm. Édition limitée à 50 exemplaires, signés et numérotés par Ben Frost. Imprimée par POP!NK Editions. Goofy Love - Version rouge par Ben Frost : Une icône audacieuse du street art et du graffiti. « Goofy Love - Red Variant » est une œuvre saisissante de street art et de graffiti, créée par l'artiste australien Ben Frost, reconnu internationalement pour son mélange provocateur d'imagerie pop et de critique de la société de consommation. Sortie en 2016, cette œuvre rare est une sérigraphie artisanale en cinq couleurs, réalisée selon la technique du dégradé bicolore, qui confère une profondeur et une richesse exceptionnelles à la composition. Imprimée sur papier Mohawk Superfine UltraWhite 160 lb aux bords frangés à la main, elle mesure 51 x 61 cm (20 x 24 pouces). Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par Ben Frost, elle a été produite par la célèbre maison d'édition POPINK Editions. Mettant en scène le personnage Disney adoré de Dingo, Frost subvertit l'innocence traditionnelle en représentant des mains ensanglantées formant le mot « LOVE », offrant ainsi un commentaire percutant sur la dualité de l'affection et de la violence. La méthode artistique et la puissance derrière Goofy Love - Variante rouge L'utilisation par Ben Frost d'un procédé de sérigraphie cinq couleurs confère à « Goofy Love - Red Variant » une intensité saisissante et dynamique. La technique du dégradé bicolore crée un effet de dégradé hypnotique, renforçant la sensation de mouvement et le tumulte émotionnel qui se dégagent de l'image. En employant le papier Mohawk Superfine UltraWhite aux bords frangés, Frost assure que la qualité tactile de l'œuvre soit à la hauteur de son impact visuel, soulignant ainsi son authenticité artisanale. Dingo, généralement perçu comme un symbole d'innocence maladroite, devient, sous l'interprétation de Frost, le vecteur d'un commentaire plus sombre. Ses yeux grands ouverts, presque paniqués, et ses mains ensanglantées invitent le spectateur à une réflexion sur la violence cachée derrière les notions d'amour et de dévotion. Cette œuvre remet en question les représentations consuméristes de l'amour et révèle les réalités complexes, souvent violentes, qui peuvent se dissimuler sous des émotions superficielles, un thème central du Street Pop Art et du graffiti. L'approche révolutionnaire de Ben Frost en matière d'art urbain pop et de graffiti Né en Australie, Ben Frost s'est taillé une place unique dans le monde du street art et du graffiti en mêlant avec constance le familier et le provocateur. Son travail consiste souvent à s'approprier et à recontextualiser des logos d'entreprises, des personnages de dessins animés et des emballages pharmaceutiques pour critiquer le consumérisme moderne et les normes sociales. Dans « Goofy Love - Red Variant », Frost transforme avec brio une figure universellement appréciée en un symbole de vérités humaines troublantes. Sa capacité à juxtaposer le ludique et la violence illustre le potentiel subversif du street art et du graffiti, un style qui se nourrit de la remise en question des récits établis et de la provocation de réactions émotionnelles brutes chez les spectateurs. La maîtrise des techniques de sérigraphie de Frost, associée à ses choix thématiques audacieux, confirme sa réputation de figure majeure de la scène contemporaine. La valeur de collection et l'impact culturel de Goofy Love - Variante rouge La rareté et la qualité de l'impression de « Goofy Love - Red Variant » en font une pièce très recherchée par les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Ben Frost, cette œuvre capture un moment où l'imagerie pop traditionnelle se métamorphose en une critique percutante des émotions contemporaines. Le choix du papier Mohawk Superfine UltraWhite et les bords frangés à la main, réalisés avec minutie, élèvent cette pièce au-delà de la simple estampe, l'élevant au rang d'œuvre d'art. Imprimée par POPINK Editions, studio réputé pour ses sérigraphies de haute qualité réalisées pour des artistes de renom, cette œuvre représente une contribution majeure à l'évolution du street art et du graffiti. « Goofy Love - Red Variant » invite le spectateur à se confronter aux contradictions de l'amour, de la violence et de la marchandisation, d'une manière dont seul un maître de la subversion culturelle comme Ben Frost pouvait parvenir.

    $3,500.00

  • Signs Of The Crimes Sky Blue Metal UV-Cured Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression métal bleu ciel à séchage UV par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression encadrée Sky Blue Art, impression d'archives à séchage UV sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Aquarius Pink HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Sérigraphie au pochoir Aquarius Pink HPM par Lady Aiko

    Aquarius - Pochoir rose, sérigraphie en édition limitée 10 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, 2019. Dimensions de l'œuvre : 20 x 24 pouces. « Puisque ce projet vise à aider les habitants de Flint qui souffrent du manque d'eau, je souhaitais utiliser l'image d'une jeune fille incarnant l'esprit de l'eau. Tel un ange des eaux, elle se détend dans un verre d'eau. L'eau devrait être libre et propre pour tous, car nous faisons tous partie de la nature. J'ai travaillé sur cette estampe tout au long du mois de février, la coloriant à la main, une à une. C'était la période du Verseau, signe astrologique symbolisant la présence de l'eau. J'ai également découvert que le mot Verseau faisait référence au système d'adduction d'eau public dans la Rome antique. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé lors de la crise de l'eau à Flint, j'ai eu du mal à croire que cela se reproduise aujourd'hui, et je suis furieuse de l'inaction du gouvernement. C'est une honte ! Comment se fait-il que les anciens aient pu fournir de l'eau potable à tous, et pas le Michigan en 2018 ? » – Aiko Aquarius – Pink par Aiko : L’esprit de l’eau dans l’art pop urbain et le graffiti Aquarius – Pink est une sérigraphie multicouche réalisée à la main au pochoir en 2019 par l'artiste contemporaine japonaise Aiko, reconnue pour ses compositions audacieuses mêlant féminité, rébellion et iconographie culturelle. Cette édition limitée à seulement 35 exemplaires mesure 51 x 61 cm et est imprimée sur papier d'art grâce à une combinaison de techniques de sérigraphie et de coloration au pochoir appliquée à la main. Chaque estampe a été personnalisée par l'artiste, conférant à chaque pièce une dimension artistique unique et une grande singularité. L'œuvre a été créée pour sensibiliser le public et mobiliser des soutiens face à la crise de l'eau à Flint, unissant ainsi l'esthétique vibrante d'Aiko à une cause ancrée dans une réelle urgence humaine et un impératif de justice environnementale. Symbolisme visuel et composition Au centre de la composition se trouve une figure féminine nue stylisée, rendue avec des lignes nettes et des couleurs vives, se prélassant avec grâce dans un verre d'eau. La femme porte un masque de papillon, signature d'Aiko, symbolisant la transformation et une force délicate. Son corps semble détendu, bercé par une eau cristalline et immergé dans des motifs de cœurs et des motifs floraux pochoirés qui flottent doucement autour d'elle. Cette gardienne symbolique de l'eau évoque une présence divine ou mythologique, un clin d'œil visuel aux éléments naturels et aux protecteurs spirituels. Derrière elle, un grand cadre en forme de cœur et des motifs épars rappellent à la fois le muralisme urbain et la complexité des estampes japonaises traditionnelles, affirmant la maîtrise interculturelle d'Aiko. Détails réalisés à la main et résonance politique Chaque estampe de cette édition a été soigneusement coloriée à la main par Aiko au cours du mois de février 2019. Ce choix était délibéré, alignant ainsi le processus créatif sur la saison astrologique du Verseau. Le parallèle établi par Aiko entre les aqueducs de la Rome antique et les crises de l'eau contemporaines renforce l'ironie historique et l'injustice inhérentes à la situation de Flint. Elle canalise sa colère et son incrédulité à travers une esthétique empreinte de joie, de sensualité et de beauté – une protestation visuelle empreinte de douceur. La superposition de couleurs au pochoir, des cœurs fluorescents aux papillons pastel, souligne la dualité entre beauté artistique et défaillance sociale. L'influence d'Aiko sur le graffiti contemporain et l'expression féministe Lady Aiko, alias Aiko Nakagawa, est une figure internationalement reconnue du street art et du graffiti. Son langage visuel fusionne les influences du manga japonais, du pop art occidental, de l'iconographie féministe et de la tradition du pochoir urbain. Avec Aquarius – Pink, elle confirme sa maîtrise de la sérigraphie et utilise sa notoriété pour dénoncer les problèmes systémiques. Cette œuvre, loin d'être purement décorative, est porteuse d'un message militant, alliant délicatesse et force de conviction. L'accent mis sur l'accès à l'eau potable, l'émancipation des femmes et la réflexion historique illustre la capacité d'Aiko à transformer la critique culturelle en un récit visuel complexe. Aquarius – Pink témoigne du pouvoir de l'art à inspirer la prise de conscience et à créer un lien émotionnel face aux défaillances environnementales et politiques.

    $1,099.00

  • Kawz Opn Heart Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Kawz Opn Heart Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Kawz Opn Heart, édition limitée, impression giclée sur papier d'art de Jason Naylor, artiste de rue de la contre-culture. Numéro 1 sur 15.

    $217.00

  • Signs Of The Crimes Magenta Metal UV-Cured Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impression sur métal magenta à séchage UV « Signs Of The Crimes » par Ron English - POPaganda

    Signs Of The Crimes - Magenta Art, impression d'archives à séchage UV encadrée sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Xlarge Gorilla Dcon Cartoon OG 2019 Gold Signed Embellished Art by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Xlarge Gorilla Dcon Cartoon OG 2019 Or Signé Embelli Art par D * Face - Dean Stockton

    Xlarge Gorilla Dcon Cartoon OG 2019 - Dessin original signé et orné, édition limitée, vinyle avec chaîne en métal doré, œuvre d'art de collection de l'artiste de graffiti de rue D*Face x Medicom. Figurine d'art en édition limitée 2019 avec pendentif XL en métal véritable, logo et dessin (6 x 9,5 cm). Petits dessins à la main représentant un cœur et le symbole de la paix, étiquette, signature imprimée au dos, embellissements au feutre permanent. Emballage d'origine inclus. La figurine XLarge Gorilla DCon Cartoon OG 2019 incarne avec brio l'art novateur de D*Face, alias Dean Stockton. Cette œuvre d'art en vinyle, en édition limitée, représente la fusion réussie entre la vitalité rebelle du street art et l'univers sophistiqué du collectionnisme. Caractérisée par sa teinte dorée éclatante et ornée d'une chaîne en métal doré, elle dégage un luxe urbain à la fois captivant et stimulant. Créée en collaboration avec Medicom, marque japonaise réputée pour ses objets de collection destinés aux collectionneurs les plus exigeants, cette pièce témoigne de la capacité de D*Face à explorer de multiples formes d'expression artistique. Ses œuvres sont souvent empreintes d'une critique satirique du consumérisme, de la culture pop et de la monotonie du monde de l'entreprise. La figurine Gorilla DCon, ornée de détails réalisés à la main, tels que les petits dessins d'un cœur et d'un symbole de paix, ainsi que la signature emblématique de l'artiste au dos, est une synthèse unique d'art et de touche personnelle, emblématique du style de DFace. Chaque trait de marqueur permanent au dos de la figurine en vinyle est une signature d'authenticité et d'individualité, faisant de chaque pièce de cette édition limitée une œuvre d'art unique. Cet artiste de rue, ayant grandi à Londres, intègre l'influence de son environnement dans son travail, la combinant avec des éléments de la culture streetwear de Los Angeles, notamment celle de XLARGE, une marque reconnue pour ses profondes racines dans la musique, le skate et le street art. L'intégration par D*Face de son héritage street art au monde des figurines de collection crée un point de convergence pour les passionnés et les collectionneurs, faisant de la figurine XLarge Gorilla DCon Cartoon OG un objet convoité pour ceux qui apprécient le point de rencontre entre l'énergie du street art et l'exclusivité des objets de collection en édition limitée.

    $758.00

  • Platinum Plus Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie Platinum Plus par Denial - Daniel Bombardier

    Édition limitée Platinum Plus, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier beaux-arts par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée signée de 2020, à 80 exemplaires. Format de l'œuvre : 24 x 18 pouces. Platinum Plus par le déni : Icônes financières et crise d’identité dans l’art urbain pop et le graffiti Platinum Plus est une sérigraphie artisanale de 2020 réalisée par Denial, artiste canadien de graffiti et de pop art, et éditée à 80 exemplaires signés. Mesurant 61 x 46 cm, cette œuvre en neuf couleurs est imprimée sur papier beaux-arts et juxtapose avec audace l'identité visuelle des services bancaires grand public à une expression émotionnelle et une critique symbolique. Sur fond de carte Visa Platinum Plus de Bank of America, l'œuvre représente une femme blonde drapée dans le drapeau américain, le visage incliné de manière séductrice et les yeux clos. Les numéros et logos de la carte de crédit restent visibles, de même que le nom « Mary E. Jane », reliant ainsi le commentaire visuel aux thèmes de la consommation, du patriotisme et de la projection sociale. Cette œuvre constitue un exemple frappant de Street Pop Art et de graffiti, où l'imagerie commerciale du quotidien est recontextualisée pour révéler les intersections surréalistes entre argent, pouvoir, identité et désir. Le consumérisme comme conception de personnages L'œuvre « Denial » métamorphose le design stérile d'une carte de crédit en un champ de bataille visuel où se mêlent émotions, identité nationale et critique. L'arrière-plan est une réplique exacte d'une carte de crédit en platine, avec le logo de l'émetteur et les données typographiques, ancrant ainsi l'œuvre dans l'iconographie du capitalisme américain. Au premier plan, une femme, peinte dans un style pop BD, le visage recouvert du drapeau américain, voit son visage ainsi recouvert. L'utilisation des étoiles et des rayures sur sa peau symbolise le marketing national et la marchandisation de l'identité, où les individus deviennent des supports publicitaires. Son rouge à lèvres est rose vif, ses ongles rouge électrique et ses cheveux jaune fluo – des teintes criardes qui évoquent les normes de beauté artificielles et la féminité performative. La pose sensuelle de la figure, associée à la froideur du document financier, incarne les paradoxes inhérents au Street Pop Art et au graffiti. Techniques de gravure et exécution des beaux-arts Cette sérigraphie a été réalisée à partir de neuf séparations de couleurs individuelles, permettant à Denial de superposer des encres vives et opaques avec précision et netteté. La saturation des couleurs reste riche et uniforme, rendant hommage à l'esthétique des impressions commerciales vintage et des graphismes de type bande dessinée. L'utilisation d'un papier beaux-arts confère à l'œuvre densité et texture, la positionnant dans un contexte de galerie tout en préservant l'impact visuel d'un message urbain. Les contours de chaque aplat de couleur sont nets et précis, soulignant la nature construite de l'œuvre, tant visuellement que conceptuellement. S'inscrivant dans la série de critiques financières et identitaires menée par Denial, Platinum Plus se présente comme un objet physique de grande qualité et une intervention culturelle marquante. La voix sociopolitique du déni à travers la subversion des marques Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est devenu une figure incontournable du graffiti nord-américain et de la critique pop contemporaine. Issu du monde subversif du sticker bombing et du détournement de panneaux publicitaires, Denial explore aujourd'hui différents médiums tout en restant fidèle à son engagement de questionner l'autorité, les médias et le contrôle économique. Dans Platinum Plus, l'artiste emprunte au langage esthétique des entreprises pour interroger les mythes de l'ascension sociale, de l'exception américaine et de l'ambition financière. L'œuvre, à la fois séduisante et provocatrice, invite le spectateur à examiner les points de convergence entre institutions financières, publicité et fantasmes personnels. S'inscrivant dans le vocabulaire du Street Pop Art et du graffiti, Platinum Plus est à la fois une satire visuelle et un cri du cœur, illustrant le prix de l'appartenance et le coût de la visibilité dans un monde bâti sur le crédit et le contrôle.

    $450.00

  • The Return Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie dorée « Le Retour » de Cleon Peterson

    Sérigraphie « The Return Gold » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de Cleon Peterson (2025). Tirage sérigraphique 20x20 représentant un guerrier à cheval brandissant une épée ensanglantée. Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie. Sérigraphie dorée « Le Retour » : La vision du conflit et du pouvoir selon Cleon Peterson L'estampe sérigraphique « The Return Gold » de Cleon Peterson est une puissante représentation du conflit et de la résilience humaine, exprimée à travers le langage du street art et du graffiti. Cette œuvre en édition limitée, disponible en janvier 2025, est réalisée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, offrant une richesse tactile qui complète son impact visuel saisissant. Mesurant 50,8 x 50,8 cm, l'œuvre représente un guerrier solitaire à cheval, brandissant une épée ensanglantée. Entièrement réalisée à l'encre dorée sur le fond blanc immaculé du papier, elle dégage une aura de grandeur et de violence, incarnant la dualité du triomphe et de la destruction. Cleon Peterson et son style emblématique Cleon Peterson est reconnu pour son approche graphique et minimaliste de la narration, explorant souvent les thèmes de la violence, du pouvoir et de la survie. Son œuvre est profondément ancrée dans la tension entre chaos et ordre, avec des compositions austères qui suscitent des émotions brutes. « The Return Gold » illustre parfaitement ce style, présentant une scène à la fois élégante et troublante. L'utilisation par Peterson de formes simplifiées et de silhouettes audacieuses permet aux spectateurs de se concentrer sur les éléments narratifs de l'œuvre, tandis que l'or y ajoute une dimension symbolique liée à la richesse, au pouvoir et à l'héritage. Publiée pendant les incendies de Californie de 2025, cette œuvre acquiert une pertinence accrue, faisant écho aux thèmes de la destruction et de la résilience. Symbolisme et impact visuel dans Le Retour de l'or La figure centrale de « The Return Gold » est un guerrier imposant à cheval, brandissant une épée encore dégoulinante de sang. Cette image évoque les thèmes de la conquête, de la survie et de la nature cyclique de la violence. Le cheval, symbole intemporel de puissance et de liberté, renforce l'intensité dramatique de l'œuvre. La palette monochrome dorée amplifie son impact, créant une luminosité qui contraste avec la gravité du sujet. Les bords frangés du papier soulignent le caractère brut de l'œuvre, ancrant son esthétique raffinée dans l'authenticité tactile de l'art urbain. Valeur de collection et contexte de The Return Gold Imprimée sur papier d'art haut de gamme Coventry Rag, « The Return Gold » témoigne du dévouement de Cleon Peterson à l'artisanat et à la profondeur narrative. Chaque tirage est signé et numéroté, garantissant son exclusivité au sein d'une édition limitée, non précisée mais très attendue. Sa sortie, en pleine crise des incendies en Californie, lui confère une signification particulière, établissant un lien entre les thèmes de l'œuvre et l'actualité. À la fois estampe d'art et œuvre de street art, « The Return Gold » brouille les frontières entre tradition et modernité, offrant aux collectionneurs une pièce riche de sens et d'une beauté saisissante. Elle reflète la maîtrise de Peterson dans l'art de condenser des expériences humaines complexes en formes minimalistes et audacieuses.

    $400.00

  • The Return Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie noire « Le Retour » de Cleon Peterson

    « Le Retour », sérigraphie noire de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de Cleon Peterson (2025). Tirage sérigraphique 20x20 représentant un guerrier à cheval brandissant une épée ensanglantée. Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie. Le Retour, sérigraphie noire : le commentaire audacieux de Cleon Peterson sur le pouvoir L'estampe sérigraphique « The Return Black » de Cleon Peterson est une œuvre visuellement saisissante qui incarne l'exploration par l'artiste des thèmes du pouvoir, du conflit et de la lutte humaine. Créée en 2025 et imprimée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, cette œuvre de 50 x 50 cm témoigne de la maîtrise de Peterson dans l'art de raconter des histoires avec une sobriété et un minimalisme saisissants. La composition représente un guerrier à cheval, brandissant une épée ensanglantée, le tout réalisé à l'encre noire sur fond blanc. Cette œuvre en édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, a été publiée pendant les incendies de Californie de janvier 2025, conférant une résonance particulièrement poignante à ses thèmes de destruction et de survie. Style et thèmes emblématiques de Cleon Peterson Cleon Peterson est réputé pour son approche graphique et monochrome, utilisant des contrastes saisissants pour créer des visuels percutants. « The Return Black » illustre parfaitement son style distinctif, où des formes audacieuses et épurées portent des récits complexes. La figure centrale – un guerrier musclé et sans visage – symbolise les thèmes de la conquête, du chaos et de la résilience, suscitant à la fois admiration et malaise. L’œuvre de Peterson explore souvent les aspects les plus sombres de la nature humaine, et cette pièce ne fait pas exception. L’association de l’imposant guerrier à l’élégance du cheval crée une dichotomie qui reflète la tension entre puissance et vulnérabilité, un thème récurrent dans son travail. Design et symbolisme dans Le Retour du Noir La conception de « The Return Black » est une étude de contrastes : l’encre noire profonde impose sa présence sur le fond blanc immaculé. L’épée levée du guerrier, dégoulinante de sang, attire le regard et souligne les thèmes de la violence et de la domination. Le cheval, rendu dans le style minimaliste caractéristique de Peterson, ajoute mouvement et grandeur à la composition, tandis que sa position traduit à la fois force et soumission. Les bords frangés à la main du papier beaux-arts confèrent à l’œuvre une qualité artisanale, ancrant son esthétique contemporaine dans le savoir-faire traditionnel. Cette juxtaposition reflète la tension narrative de l’œuvre, où triomphe et tourment coexistent. Contexte et collection Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie, « The Return Black » acquiert une résonance particulière, abordant les thèmes de la destruction et de la résilience face à l'adversité. Cette estampe en édition limitée, signée et numérotée par Peterson, est un objet de grande valeur pour les collectionneurs d'art urbain, de pop art et de graffiti. La sérigraphie lui confère une qualité tactile riche, renforçant son impact visuel. À la fois reflet des luttes sociétales contemporaines et commentaire intemporel sur la condition humaine, « The Return Black » enrichit considérablement l'œuvre de Peterson et captive les amateurs d'art contemporain.

    $400.00

  • Chateau Marmont Black Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE

    Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO

    $200.00

  • Sorry Is Not Enough PP Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier « Sorry Is Not Enough » (Désolé ne suffit pas) - Tirage d'archives PP par Denial - Daniel Bombardier

    « Sorry Is Not Enough PP Archival Print » par Denial - Daniel Bombardier, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x18 Pigments d'archivage « Les excuses ne suffisent pas » du déni : une déclaration saisissante dans le pop art urbain « Sorry Is Not Enough », une œuvre percutante de l'artiste Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, véhicule un message socio-politique fort, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti. Ce tirage d'art en édition limitée est réalisé sur un papier Moab Entrada 290 g/m², un support choisi pour sa durabilité et sa capacité à sublimer l'éclat des pigments. Épreuve d'artiste (EP) de 2020, elle occupe une place particulière dans le portfolio de l'artiste, témoignant d'un tirage limité supervisé et signé personnellement par Denial. Ses dimensions, un carré de 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 pouces), offrent une surface saisissante qui invite le spectateur à une confrontation directe avec le message. L'œuvre se distingue non seulement par ses qualités techniques, mais aussi par son audace thématique. Elle présente une représentation stylisée, caractéristique du travail de Denial, avec des aplats de couleurs contrastés et une figure centrale iconique et énigmatique. Le texte « Les excuses ne suffisent pas » souligne avec force l'image, servant à la fois de légende et de déclaration, amplifiant ainsi sa portée émotionnelle. Dans le street art, une telle franchise est courante ; ce genre cherche souvent à communiquer des messages de manière concise et percutante, se démarquant du brouhaha ambiant pour toucher son public. Le rôle des épreuves d'imprimerie dans l'art urbain contemporain Les épreuves d'artiste font traditionnellement partie d'une édition hors série numérotée, généralement réservée à l'usage personnel de l'artiste. Leur rareté et l'implication directe de l'artiste dans leur création les rendent souvent plus précieuses et recherchées par les collectionneurs. L'épreuve d'artiste « Sorry Is Not Enough » de Denial s'inscrit dans cette tradition, permettant aux collectionneurs d'acquérir une œuvre directement issue de la main de l'artiste. La marque « PP » et la signature de Denial confirment son authenticité et son statut de véritable pièce de son œuvre. Pour « Sorry Is Not Enough », Denial utilise des pigments d'archivage, garantissant ainsi la longévité de l'œuvre et la stabilité de ses couleurs éclatantes au fil du temps. Résistants à la décoloration et à la détérioration qui affectent souvent les matériaux artistiques, les pigments d'archivage sont un choix privilégié pour les œuvres destinées à traverser les siècles. Cette attention portée à la longévité témoigne de la fusion entre l'immédiateté du street art et la pérennité des beaux-arts. Le pop art urbain comme vecteur de commentaire social L'œuvre de Denial, et notamment cette estampe, illustre la capacité unique du street art à servir de vecteur de commentaire social. En exploitant le langage visuel du pop art – graphismes audacieux, images explicites et textes percutants –, les artistes parviennent à communiquer des messages complexes de manière rapide et efficace. Cette œuvre, avec son expression faciale évocatrice et la simplicité du texte qui l'accompagne, invite à la réflexion sur le discours sociétal actuel, incitant le spectateur à s'interroger sur la profondeur et la sincérité des excuses et sur les actions qui les rendent nécessaires. « Les excuses ne suffisent pas » est un dialogue visuel sur la responsabilité et la nécessité d'actions concrètes, au-delà des simples paroles. Ce message résonne particulièrement à une époque où les personnalités publiques et les institutions sont souvent appelées à reconnaître leurs torts. L'estampe de Denial capte cet esprit du temps, incitant le spectateur à réfléchir à ce que pourrait être une véritable réparation. En conclusion, « Sorry Is Not Enough » de Denial illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent exprimer des sentiments puissants. Cette œuvre témoigne non seulement du talent de Denial, mais incarne aussi le potentiel du street art pour influencer le débat public. À travers son travail, Denial enrichit la scène artistique contemporaine, utilisant sa notoriété pour susciter la réflexion et inspirer le changement.

    $733.00

  • Cruelty Is the Message Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, sérigraphie Bone de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message Bone Silkscreen Print par Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Œuvre d'art Format 44x14 Impression sérigraphique. Réflexion poignante de Cleon Peterson dans « La cruauté est l'os du message » « La cruauté est l’os du message », une sérigraphie saisissante de Cleon Peterson, présente un tableau austère aussi provocateur qu’esthétiquement captivant. Tirée en 2024 à 125 exemplaires seulement, chacun signé et numéroté par l’artiste, cette œuvre exclusive et importante dans l’art contemporain mesure 112 x 35,5 cm. Imprimée sur papier d’art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés à la main, elle témoigne de l’engagement de Peterson envers la qualité et la durabilité de ses créations. Analyse du langage visuel du conflit La palette monochrome de Peterson, dominée par des blancs évoquant l'os et des noirs impitoyables, explore la dichotomie entre chaos et ordre, pouvoir et vulnérabilité. Chaque figure est prise dans des scènes de violence et de domination, créant un récit qui interroge la brutalité inhérente aux structures sociales. L'œuvre résonne avec la force brute du street art et du graffiti, offrant une expression sans filtre du comportement humain réduit à ses formes les plus primitives. L'imagerie de « Cruelty Is the Message Bone » est caractéristique de l'œuvre de Peterson, où les thèmes du conflit, de l'autorité et de l'agression sont récurrents. Il emploie un lexique visuel à la fois universel et intemporel, établissant des parallèles entre les cycles historiques du pouvoir et les manifestations contemporaines de violence systémique. L'œuvre de Peterson est un commentaire non seulement sur la sphère sociétale, mais aussi sur les sphères personnelles de la lutte et de la survie. L'impact de la sérigraphie de Peterson sur le discours du street art L'œuvre de Peterson se situe à la croisée des beaux-arts et du street art, intégrant la minutie de la gravure à l'univers souvent éphémère du graffiti. « Cruelty Is the Message Bone » témoigne du potentiel du street pop art à transcender ses origines et à trouver sa place au sein des courants artistiques plus traditionnels, tout en conservant son caractère subversif et sa capacité à susciter la réflexion. La présence de cette estampe en édition limitée sur le marché de l'art rappelle la dynamique évolutive du genre, illustrant les frontières mouvantes entre art savant et street art. Par ses représentations saisissantes, Cleon Peterson capture l'essence de notre époque, incitant les spectateurs à se confronter à des vérités dérangeantes sur le monde et leur place en son sein. « Cruelty Is the Message Bone » de Cleon Peterson incarne avec force l'esprit du street pop art et du graffiti. C'est un régal visuel qui explore les profondeurs du malaise social et des bouleversements personnels, reflétant le chaos et l'ordre qui définissent la condition humaine. Avec son style distinctif et ses thèmes provocateurs, l'œuvre de Peterson continue d'alimenter le débat sur le rôle de l'art dans la réflexion et la construction du paysage socio-politique.

    $1,787.00

  • The End Pt2- Mini HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Pt2- Mini HPM Stencil Print par Denial- Daniel Bombardier

    La Fin Pt2 - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Édition limitée HPM signée et numérotée à 2 exemplaires. Format de l'œuvre : 11 x 11 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $954.00

  • Crying Woman HPM Stencil Silkscreen Print by Copyright

    Copyright Crying Woman HPM Pochoir Sérigraphie par Copyright

    Femme qui pleure, œuvre d'art, pochoir à la peinture en aérosol HPM, sérigraphie sur papier d'art Fabriano, peinture réalisée par un artiste de la culture pop urbaine, ©. Édition limitée signée et numérotée de 25 exemplaires (2019). Œuvre d'art sérigraphiée au pochoir, format 19,75 x 27,5 pouces, représentant Wonder Woman en gros plan sur son visage en pleurs. Dans le vaste univers du street art et de la pop culture, une œuvre en particulier, « Crying Woman », créée par le célèbre artiste de rue Copyright, marque les esprits. Réalisée en 2019, cette œuvre exploite la puissance des techniques de pochoir à la bombe aérosol combinées à la sérigraphie, toutes deux appliquées sur la riche texture du papier Fabriano Fine Art. Ses dimensions, 50 x 70 cm, servent de support à un portrait poignant de Wonder Woman, en gros plan intime, capturant un moment d'émotion brute où les larmes coulent librement sur son visage. Ce qui rend cette œuvre encore plus exclusive, c'est son édition limitée. Seuls 25 exemplaires ont été produits, faisant de chacun une pièce précieuse. Chaque exemplaire porte la signature de Copyright, authentifiant son authenticité et affirmant sa place dans l'histoire de la pop culture. Le choix de représenter Wonder Woman, emblème de force, de résilience et d'émancipation, dans un état de vulnérabilité est à la fois saisissant et paradoxal. Elle souligne la nature complexe de l'humanité, où même les plus puissants ne sont pas insensibles aux émotions et aux moments de fragilité. Le choix du médium par Copyright est également révélateur. La peinture aérosol au pochoir, intrinsèquement liée au graffiti, confère une certaine crudité, une authenticité brute qui fait écho aux émotions exprimées. La sérigraphie, quant à elle, introduit une touche de finesse, contrastant et complétant à la fois le travail au pochoir. Le papier Fabriano, avec son riche héritage et sa texture délicate, offre un support qui confère à l'œuvre un charme intemporel. À travers « Crying Woman », Copyright offre non seulement un régal visuel, mais initie également un dialogue sur la vulnérabilité, la force et l'interaction entre les émotions et les médiums contrastés dans l'univers de l'art urbain.

    $450.00

  • Vote Keep Hope & Freedom Alive Black & Gold Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent. Illustration noire et or de Cleon Peterson

    Vote Keep Hope & Freedom Alive Sérigraphie en noir et or de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 80 exemplaires par Cleon Peterson Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie politique démocrate représentant une femme à cheval tenant un drapeau américain. Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent - Sérigraphie noire et or L'estampe sérigraphique « Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent » (Black & Gold) de Cleon Peterson est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti, fusionnant activisme politique et esthétique percutante. Créée en 2024, cette œuvre est une édition limitée à seulement 80 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. L'estampe mesure 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) et est imprimée sur un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m² aux bords frangés à la main, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Le contraste entre le noir et l'or sublime son design audacieux, conférant élégance et force au puissant message d'espoir et de liberté véhiculé par l'œuvre. Le style emblématique de Cleon Peterson Cleon Peterson, né en 1973 aux États-Unis, est un artiste reconnu pour son langage visuel percutant et incisif. Son art explore les thèmes du conflit, de la résistance et du pouvoir social, souvent représentés par des compositions audacieuses et une palette restreinte. L'estampe « Vote Keep Hope & Freedom Alive Black & Gold » met en scène une femme à cheval brandissant le drapeau américain, symbole de résilience et de détermination. L'or, présent dans la composition, représente le triomphe et la gloire, tandis que le noir offre un contraste saisissant et ancré dans la réalité. Cette composition dynamique illustre la capacité de Peterson à fusionner commentaire politique et imagerie d'une grande force esthétique. Le rôle du pop art urbain et du graffiti dans l'activisme politique Le street art et le graffiti ont toujours été des vecteurs d'expression politique, ce qui leur confère une grande pertinence dans le paysage culturel et social actuel. Cette estampe capture l'esprit de l'engagement démocratique, invitant chacun à réfléchir à son rôle de citoyen actif dans la construction de l'avenir. La femme à cheval, symbole récurrent de pouvoir et de leadership, est représentée avec des lignes épurées et des détails minimalistes, mettant ainsi l'accent sur le symbolisme de l'action et du mouvement. Les touches dorées apportent une note festive, renforçant l'idée que voter est à la fois un privilège et un devoir. Savoir-faire et éditions limitées Le papier d'art Coventry Rag 290 g/m², à la finition frangée à la main, confère à l'estampe une qualité tangible, soulignant son statut d'objet de collection. Limitée à seulement 80 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre dégage une impression d'exclusivité tout en amplifiant son message politique. En fusionnant l'esthétique des beaux-arts avec l'accessibilité des influences de la culture urbaine et pop, Peterson crée un pont entre les univers artistiques. Son utilisation de la sérigraphie rappelle les traditions du Pop Art tout en embrassant l'énergie brute et urbaine associée au graffiti et au street art, assurant ainsi à cette œuvre une résonance auprès du public contemporain. Cette édition limitée se veut à la fois une déclaration visuelle et un appel à l'action, incarnant l'espoir et la liberté à travers le prisme de l'art moderne.

    $563.00

  • Primer V Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer V Archival Print par Dave Pollot

    Primer V, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier chiffon velours mat 315 g/m², par Dave Pollot, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Édition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 61 x 87 cm (marge de 5 cm incluse). Imprimé sur papier chiffon mat velours, 315 g/m². Signé et numéroté par l’artiste.

    $589.00

  • Sing It One More Time Archival Print by William Schaff

    William Schaff Sing It One More Time Archival Print par William Schaff

    « Chantez-le, une fois de plus », tirages d'art en édition limitée sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², réalisés par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop William Schaff. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et datée, 2013. Format : 7x5. « Sing It, One More Time » de William Schaff est une œuvre poignante qui capture la force narrative évocatrice propre au street art et au graffiti. Tirages d'art en édition limitée, réalisés sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², au format 18 x 13 cm, ces estampes pigmentaires d'archives en édition limitée présentent un récit profondément émouvant, porté par le trait précis et la composition réfléchie de Schaff. Cette édition, limitée à 50 exemplaires signés et datés de 2013, témoigne de la maîtrise de Schaff dans la création d'œuvres qui expriment la condition humaine. L'œuvre met en scène deux personnages centraux, l'un semblant murmurer à l'oreille de l'autre, des rubans portant des inscriptions implorant une dernière chanson, symbole d'unité et de souvenir. Le cœur rouge sur la manche du personnage qui murmure symbolise la passion et la sincérité qui animent ces mots. Parallèlement, la phrase « Une fois pour tous ceux qui ont été laissés pour compte » confère à l'œuvre une dimension d'inclusion et de compassion. La capacité de Schaff à exprimer des émotions complexes à travers des images simples mais puissantes distingue son œuvre dans l'art contemporain. Son choix de matériaux écologiques, un papier beaux-arts fabriqué à partir de fibres de bambou et de coton, s'inscrit dans la tradition du street art, soucieux de l'environnement et du développement durable. La texture naturelle du papier complète la qualité organique de l'image, ancrant l'œuvre dans une réalité tactile à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Cette attention portée au choix des matériaux témoigne de l'engagement de Schaff envers son art et les principes fondamentaux du street art et du graffiti : authenticité, connexion et création responsable. « Sing It, One More Time » transcende le visuel pour évoquer un sentiment de solidarité et d'humanité partagée. C'est un appel vibrant à se souvenir de ceux qui ont été oubliés et à donner la parole aux sans-voix. À travers cette estampe, Schaff contribue à l'histoire du street art comme un médium qui embellit les espaces et véhicule des messages forts qui résonnent auprès de personnes de tous horizons. Cette œuvre témoigne du rôle de Schaff en tant qu'artiste qui fait le lien entre les mondes de la musique, de la culture et des arts visuels, créant des œuvres qui restent gravées dans la mémoire longtemps après le premier regard.

    $67.00

  • Monkey Trick Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Sérigraphie Monkey Trick par Derek Hess

    Sérigraphie artisanale en édition limitée « Monkey Trick », 4 couleurs, sur papier beaux-arts, par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Quatre couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage. – Derek Hess Analyse de la sérigraphie « Monkey Trick » de Derek Hess Dans le jeu complexe de couleurs et de lignes qui caractérise « Monkey Trick » de Derek Hess, l'œuvre se distingue comme un témoignage éloquent du talent de l'artiste pour fusionner l'intensité du graffiti avec la finesse du pop art contemporain. Cette sérigraphie en quatre couleurs, tirée à la main et imprimée en édition limitée sur papier d'art, illustre comment l'esthétique du street art peut se transformer en œuvres dignes d'une galerie. Hess, artiste américain originaire de Cleveland, dans l'Ohio, est reconnu pour son travail, qui reflète souvent les thèmes de la lutte, de l'émotion et de la complexité humaine. Sérigraphie : Fusion de l'art urbain et des beaux-arts La technique utilisée dans « Monkey Trick » est la sérigraphie, une méthode traditionnelle d'impression au pochoir. En utilisant un pochoir pour transférer l'encre sur le papier, à l'exception des zones rendues imperméables par un pochoir opaque, Hess déploie son style distinctif, habituellement présent sur les murs des villes et les planches de skate. L'affirmation de Hess, « 4 couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage », souligne sa méthodologie méticuleuse. La palette de couleurs restreinte n'en limite pas la profondeur ; au contraire, elle l'enrichit, le blanc du papier devenant un élément à part entière du récit. Ceci est particulièrement remarquable dans le street art, où l'environnement contribue souvent à l'œuvre, tout comme le papier ici. Les alentours ne sont pas de simples décors, mais des composantes essentielles de l'art. Dans « Monkey Trick », Hess utilise l'absence de couleur pour suggérer une présence, à l'instar du silence éloquent dans une conversation. Cela reflète la manière dont les graffeurs utilisent souvent les murs comme support, en adaptant et en intégrant leurs imperfections et leurs textures à leur travail. Le langage visuel de « Monkey Trick » Le sujet de « Monkey Trick » est typiquement Hess : une figure humaine complexe au repos, suggérant la vulnérabilité ou l’épuisement, côtoie une silhouette plus menue, qui semble être un singe, elle aussi au repos. La figure humaine, rendue par des lignes robustes et musclées, est à la fois influente et passive. Le singe, souvent symbole de malice ou d’espièglerie dans l’art, est représenté dans un moment de calme inhabituel, faisant écho à son homologue humain. Cette dualité reflète peut-être la nature multifacette de l’être humain, qui possède à la fois une part primitive et brute et une capacité émotionnelle plus complexe. L’utilisation de seulement quatre couleurs pour créer cette œuvre témoigne de l’ingéniosité de Hess. Elle invite le spectateur à trouver profondeur et texture dans la limitation, un thème récurrent dans le street art où les artistes travaillent souvent avec une palette restreinte en raison des contraintes environnementales et matérielles. La sérigraphie embrasse l’éthique brute et sans filtre du street art, qui s’appuie sur le minimalisme et la franchise pour transmettre des messages puissants. Les lignes et les nuances beige de « Monkey Trick » créent une texture tangible, presque palpable, qui rappelle la nature tactile des murs servant de toiles dans les paysages urbains. L'héritage de Derek Hess et de « Monkey Trick » L'œuvre de Derek Hess a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des univers souvent cloisonnés du street art et des beaux-arts. « Monkey Trick » illustre parfaitement comment la spontanéité et l'imagerie saisissante du graffiti peuvent s'harmoniser avec le pop art. Elle témoigne également de la capacité de Hess à exprimer des émotions humaines complexes à travers des compositions simples mais captivantes. Cette sérigraphie enrichit son statut de pionnier de cette forme d'art hybride. Véritable témoignage culturel, elle capture l'essence d'une époque où le street art est de plus en plus reconnu comme une forme d'art légitime et influente. Avec « Monkey Trick », Hess contribue au dialogue sur la convergence des techniques du street art et des principes artistiques reconnus. Son œuvre trouve un écho au sein de la communauté artistique et au-delà, attirant ceux qui ont besoin d'une approche plus traditionnelle de l'art et les invitant à explorer les significations profondes qui se cachent derrière des visuels d'une simplicité trompeuse. Des œuvres comme celle-ci illustrent bien que le pop art urbain contemporain ne se limite pas à l'art lui-même, mais englobe également le processus créatif et le récit auquel il invite le spectateur à participer. À travers son art, Derek Hess nous invite à réfléchir à la condition humaine, à la brutalité de notre existence et à la beauté qui se cache derrière les contraintes de la forme et de la couleur.

    $323.00

  • Looking Forward Green Pink HPM Unique Round Silkscreen by Buff Monster

    Buff Monster SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $917.00

  • Burned Out HPM Acrylic Wood Panel Print by Derek Hess

    Derek Hess Impression sur panneau de bois acrylique Burned Out HPM par Derek Hess

    Burned Out Original Hand-Painted Multiple (HPM) on Acrylic on Laser Etched Wood Panel by Derek Hess Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Œuvre d'art sur panneau de bois, réalisée au bois brûlé et à l'acrylique. Dimensions : 20 x 10 pouces (50,8 x 25,4 cm). Prête à être exposée. « Cette pièce, intitulée « Burned Out », est gravée au laser dans le bois. J’ai appliqué le rouge des bras à la brosse métallique, en travaillant rapidement avec des outils rudimentaires pour conserver une cohérence visuelle avec le reste de la pièce. La première pièce gravée au laser réalisée avec 1xRUN, « Hemorrhage », était si réussie et fidèle à l’originale que j’ai eu envie d’en refaire une. « Burned Out » était une évidence : elle est brûlée… Ce qui est génial avec ces pièces, c’est qu’elles font toutes partie d’une édition. Toutes les figurines sont traitées de la même manière, ce qui en fait une véritable édition. Mais en même temps, chacune est unique car la nuance de rouge diffère. Ce que je trouve vraiment génial avec cette pièce, c’est que vous obtenez un exemplaire unique, signé et numéroté. C’est le meilleur des deux mondes. » – Derek Hess

    $803.00

  • 25 Disegni Zine Book by Arrington De Dionyso x Davide Toffolo

    Davide Toffolo 25 Livre Disegni Zine par Arrington De Dionyso x Davide Toffolo

    25 Disegni, livre d'art en édition limitée présentant des œuvres d'art pop modernes de l'artiste de rue graffiti Arrington De Dionyso x Davide Toffolo. Livre de nus artistiques et d'œuvres érotiques, 2011. Broché, Zooo / Modo Infoshop, Bologne, 2011, fabriqué en Italie. « Un recueil d’illustrations de Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) et d’Arrington De Dionyso (Old Time Relijun) vient de paraître. Fruit de la rencontre des deux dessinateurs et musiciens, ce livre de 50 illustrations a pour thème le sexe. Intitulé « 25 dessins », il se feuillette tour à tour, jusqu’à atteindre la page centrale où se rejoignent les œuvres des deux illustrateurs. Autoproduction réalisée par Modo Infoshop Interno 4 de Bologne et Zooo, il est disponible à la vente sur la boutique en ligne de La Tempesta Dischi. » – Davide Toffolo Davide Toffolo est un auteur de bande dessinée, scénariste et musicien italien, né le 31 janvier 1965 à Pordenone. Il est surtout connu pour sa série de romans graphiques « Pasolini », un hommage au regretté réalisateur et scénariste italien Pier Paolo Pasolini. Son style graphique est influencé par la bande dessinée underground, le punk rock et les traditions de la BD européenne. Parallèlement à son travail dans le domaine de la bande dessinée, Toffolo est également membre du groupe de punk rock italien Tre Allegri Ragazzi Morti (Trois Garçons Morts Heureux), dont il est le chanteur et guitariste. Formé au début des années 1990, le groupe a depuis sorti de nombreux albums et s'est constitué un public fidèle en Italie. Parmi ses autres œuvres notables en bande dessinée figurent « Cannibale », « Carnera » et « 5 è il numero perfetto » (5 est le nombre parfait). Il est très respecté dans le monde de la bande dessinée pour son style unique, son art de raconter des histoires et les thèmes souvent sombres présents dans ses œuvres.

    $10.00

  • Sale -15% Shark Creatures Running Untitled HPM Embellished Silkscreen Print by El Pez

    El Pez Shark Creatures Running Untitled HPM Embellished Sérigraphie par El Pez

    Sans titre - Créatures requins en mouvement. Œuvre originale unique en son genre, réalisée à la peinture en aérosol et à la sérigraphie sur papier d'art de qualité supérieure par El Pez, artiste de street art et de culture pop. Peinture originale signée, réalisée à la bombe et sérigraphiée en 2015. Numérotée 1/1. Dimensions : 19,75 x 27,63 pouces. El PEZ (né en 1976) Sans titre, début du XXIe siècle. Sérigraphie avec embellissements à la peinture aérosol sur papier. 70,1 x 50,2 cm (feuille). Édition unique. Signée et numérotée au crayon en bas.

    $1,124.00 $955.00

  • Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy par Ron English - POPaganda

    Temper Tot - Mad Lad Pose, figurine de collection en vinyle, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Ron English - POPaganda. Figurine Ron English - POPaganda Temper Tot 25 cm : Pose du Garçon Fou. Le bébé en colère préféré de tous est de retour, plus grand et plus furieux que jamais ! Cette édition ouverte arbore le corps vert classique et le pantalon bleu. Ron English a inventé le terme POPaganda pour décrire son style unique, mélangeant références culturelles populaires et savantes, de la mythologie des super-héros aux icônes de l'histoire de l'art, le tout peuplé de ses nombreux personnages originaux, sans cesse enrichis.

    $264.00

  • Denial Denial Denial Mini Stencil HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Denial Denial Denial Mini Stencil HPM Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    Denial Denial Denial - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $954.00

  • Ganas Dignity Love Red Gold Serigraph Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Ganas Dignity Love Red Gold par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas

    Ganas Dignity & Love - Édition limitée rouge/or, sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2013, format 8x10.

    $323.00

  • Prawn Stars Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Estampe d'archives « Étoiles de mer crevettes » par Lauren YS

    Estampe d'archives « Étoiles de crevettes » de Lauren YS, édition limitée sur papier d'art en coton baryté Juniper. Œuvre d'art moderne, style pop graffiti, street art. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 50 exemplaires (2023), format 10 x 12 pouces, impression pigmentaire d'archives. La fusion d'éléments fantastiques dans « Prawn Stars » de Lauren YS « Prawn Stars » de Lauren YS est une œuvre emblématique du Street Pop Art et du graffiti, repoussant les limites du surréalisme pop contemporain. Cette édition limitée, imprimée sur papier d'art de qualité archive et parue en 2023, est une pièce de collection très prisée, avec seulement 50 exemplaires signés et numérotés. Chaque exemplaire est réalisé avec soin sur du papier d'art Juniper Baryta Cotton de 25,4 x 30,5 cm (10 x 12 pouces) et rendu avec des pigments d'art de qualité archive pour une conservation optimale. L'œuvre met en scène un duo énigmatique de créatures mythiques, fusion d'éléments humains et aquatiques, rendu avec une vibrante vivacité caractéristique du style unique de Lauren YS. Célébrant le fantastique, l'œuvre met en scène des êtres d'un autre monde qui captivent le regard sur fond d'un univers rose éclatant. Cette représentation imaginative, empreinte de fantaisie et d'émerveillement, invite le spectateur à plonger dans un récit aussi complexe que mystérieux. L'approche visionnaire de Lauren YS en matière d'art moderne Lauren YS s'est imposée comme une visionnaire du monde de l'art, fusionnant avec brio l'esthétique du street art et les univers fantastiques de son imagination. « Prawn Stars » illustre son talent unique pour puiser dans l'extraordinaire, créant une œuvre qui transcende le quotidien et ouvre une fenêtre sur des mondes inexplorés. Le caractère exclusif de cette estampe, en édition limitée, souligne l'importance de posséder une pièce de cet univers transcendant, un instantané de la créativité sans bornes qui caractérise l'œuvre de l'artiste. L'utilisation du papier d'art Juniper Baryta Cotton témoigne de la qualité et du soin que Lauren YS apporte à chaque estampe. Ce choix de matériaux garantit la préservation des riches textures et de la profondeur des couleurs, offrant une dimension tactile qui complète le spectacle visuel. Alors que le street art, le pop art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme Lauren YS sont à l'avant-garde, repoussant les limites et questionnant les perceptions de ce que le street art peut englober et exprimer. « Prawn Stars » n’est pas qu’une simple œuvre d’art ; c’est un témoignage de la diversité et de la complexité croissantes du street art et du graffiti. Elle illustre le pouvoir de l’art moderne, non seulement d’embellir un espace, mais aussi d’enrichir et de stimuler l’imagination. En trouvant sa place sur les murs des collectionneurs, cette estampe porte en elle l’esprit d’innovation et le charme intemporel de la rue, où l’art est accessible à tous et où chaque surface peut devenir la toile de l’extraordinaire.

    $223.00

  • Chateau André Pink Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Estampe typographique Château André Pink AP par M. André Saraiva

    Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau André » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023, signée et numérotée, édition limitée à 100 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression typographique M. André Saraiva Château André Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château André Pink » 2023, signée André Saraiva, est une œuvre à la fois ludique, élégante et emblématique de son approche unique du street art, du pop art et du graffiti. Tirée en typographie monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette édition de 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces) allie le raffinement de la gravure traditionnelle à la spontanéité et au charme du style graffiti d'André. Signée, estampillée « Épreuve d'artiste » et faisant partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, cette estampe bénéficie de la grande valeur des épreuves d'artiste dans le monde de l'estampe. Langage visuel et motifs iconiques Entièrement imprimée à l'encre rose tendre, l'œuvre met en scène Mr. A, le personnage de graffiti mondialement connu d'André Saraiva, dansant joyeusement parmi des bouteilles, des blocs de construction et des étoiles tourbillonnantes. Ses yeux barrés, son large sourire et son corps triangulaire longiligne capturent l'esprit espiègle qui caractérise le personnage depuis ses premières apparitions sur les murs parisiens dans les années 1990. Dans cette composition, Mr. A semble célébrer avec une insouciance totale, entouré d'objets fantaisistes évoquant la vie nocturne, le jeu et la créativité artistique. Les lignes libres et gestuelles et les formes simples témoignent du talent d'André pour transformer des formes minimales en une narration expressive, restant fidèle à ses racines graffiti tout en les sublimant grâce à l'estampe d'art. Château Marmont et contexte culturel L'imprimé est superposé à l'emblématique papier à en-tête du Château Marmont, un clin d'œil à ce légendaire hôtel de Los Angeles, profondément ancré dans l'histoire créative d'Hollywood. Depuis son ouverture en 1929, le Château Marmont est un refuge pour acteurs, stars du rock, écrivains et artistes, devenant synonyme de liberté artistique, de secret et de glamour. La signature d'André, qui barre le nom Marmont avec malice, crée une appropriation humoristique, suggérant que son univers de graffiti parisien a temporairement investi l'espace mythique d'Hollywood. Ce jeu de mots met en lumière la portée mondiale du street art et la fluidité entre culture du luxe et créativité underground. Présence Artistique de M. André Saraiva Né en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva est une figure incontournable de la culture graffiti internationale depuis des décennies. Son personnage récurrent, Mr. A, a orné les murs des villes d'Europe, des États-Unis et d'Asie, devenant un symbole d'irrévérence, d'optimisme et d'esprit d'aventure artistique. L'œuvre de Saraiva transcende les frontières entre art urbain, vie nocturne, mode et beaux-arts. L'épreuve d'artiste « Château André Pink AP » illustre parfaitement son talent pour fusionner charme, humour et raffinement esthétique, créant une estampe à la fois spontanée et luxueuse. Intégrée à son corpus d'œuvres de Street Pop Art et de graffiti en constante expansion, cette épreuve d'artiste témoigne avec éclat de l'influence durable d'André et de son don unique pour insuffler joie et élégance au monde de l'art urbain contemporain.

    $275.00

  • Party Heads Silver Glitter Hand Finished Archival Print by Fanakapan

    Fanakapan ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $820.00

  • Lonely Bull Giclee Print by Brian Viveros

    Brian Viveros Lonely Bull Giclee Print par Brian Viveros

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $360.00

  • Love Bird Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai Love Bird Giclee Print par Victo Ngai

    Œuvre d'art Love Bird, impression d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $262.00

  • Ginta Face Study 2 Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Étude de visage de Ginta 2, impression giclée par Bec Winnel

    Estampe giclée Céline par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 13,5 pouces. Étude rapprochée du visage d'une jeune femme. Le regard intime de Ginta : une étude de Bec Winnel Dans l'univers du street art et du graffiti, l'estampe giclée intimiste « Ginta Face Study 2 » de l'artiste australienne Bec Winnel est une œuvre fascinante qui capture les subtiles complexités de l'expression humaine. Tirée à seulement 20 exemplaires, cette édition limitée, signée et numérotée, propose une exploration profonde du visage humain dans un format plus souvent associé aux grandes dimensions du street art. Mesurant 29,8 x 34,3 cm, l'œuvre présente un portrait rapproché du visage d'une jeune femme, invitant le spectateur à un moment de contemplation. Des domaines d'expression contrastés dans le pop art urbain L'œuvre de Bec Winnel contraste fortement avec les attentes traditionnelles du Street Pop Art et du graffiti, souvent caractérisés par leur présence imposante et audacieuse sur les murs des villes. « Ginta Face Study 2 » transpose l'émotion brute et sincère du street art à une échelle plus intime, créant une proximité que les grandes fresques ne peuvent pas toujours transmettre. Le travail délicat au crayon et les douces teintes pastel de Winnel confèrent à l'œuvre une qualité presque éthérée, capturant la lumière et l'ombre des traits du sujet avec une tendresse palpable. Le tirage limité de l'œuvre renforce son attrait, créant un sentiment d'exclusivité et de valeur recherché aussi bien dans le monde des beaux-arts que parmi les collectionneurs de street art. L'impression giclée, réputée pour sa capacité à reproduire fidèlement les subtilités de l'œuvre originale, est le support idéal pour les détails minutieux de Winnel, garantissant que chaque exemplaire de cette édition limitée soit aussi proche que possible de l'original. La place de Bec Winnel dans l'art contemporain Bien que n'étant pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, Bec Winnel incarne l'esprit du Street Pop Art par son utilisation d'images populaires et accessibles. Son intérêt pour la condition humaine, partagé par de nombreux artistes de rue, se reflète dans la profondeur et la vulnérabilité du regard du sujet. Le choix de capturer une telle intimité touche au cœur même de ce que recherchent de nombreux artistes de rue et de graffiti : créer un lien personnel avec le spectateur, susciter des émotions et raconter une histoire sans mots. « Ginta Face Study 2 » accomplit précisément cela, racontant son histoire dans les silences entre les regards. La maîtrise de son médium par Winnel garantit que le récit se ressent plutôt qu'il ne se raconte, permettant au spectateur de deviner les émotions et les pensées qui se cachent derrière les yeux de la jeune femme. C'est là toute la force du Street Pop Art : communiquer, émouvoir et être accessible, quels que soient l'échelle ou le support. L'impact durable des impressions giclées de Winnel L'impact de « Ginta Face Study 2 » de Bec Winnel, au sein du Street Pop Art et du graffiti, est remarquable et témoigne de la polyvalence et de la richesse de ces formes d'art. Son œuvre brouille la frontière entre beaux-arts et art urbain, démontrant que ces deux univers ne sont pas incompatibles. L'œuvre trouve naturellement sa place dans un cadre, tout en exprimant le langage de la rue : brut, authentique et résolument humain. Accrochée aux murs des heureux propriétaires, « Ginta Face Study 2 » continue de rayonner d'une force tranquille et d'une beauté profonde. Elle nous rappelle que le Street Pop Art ne se définit ni par son emplacement ni par sa taille, mais par sa capacité à toucher le public. Elle crée un pont entre l'artiste et le spectateur, entre le monde de l'art contemporain et le quotidien. À travers des œuvres comme celle-ci, Bec Winnel assure la pérennité du Street Pop Art, préservant sa pertinence et son pouvoir de captiver et d'interpeller.

    $163.00

Emotion Graffiti Street Pop Artwork

L'émotion exprimée dans l'art urbain pop et le graffiti

L'émotion est l'un des thèmes les plus viscéraux et dynamiques du street art et du graffiti, façonnant des récits à la fois bruts et immédiats. Les artistes qui explorent l'émotion dans ce genre utilisent souvent des couleurs vives, des formes stylisées et des superpositions de matériaux pour représenter des états psychologiques complexes. Qu'elle soit inspirée par la frustration politique, la vulnérabilité personnelle, la joie extatique ou la critique sociale, la charge émotionnelle des graffitis et des œuvres pop peut varier de subtile à explosive. Les œuvres présentées dans la collection « Émotion » sur SprayedPaint.com reflètent ces thèmes puissants, souvent à travers des représentations figuratives, des motifs abstraits et une imagerie iconique qui résonne bien au-delà des supports traditionnels. Réalisées à l'aérosol, au pochoir, en sérigraphie ou à la main, ces œuvres transcendent toute catégorisation simple et constituent des témoignages visuels de l'expérience humaine, rendus publics de la manière la plus authentique.

Expression brute et langage symbolique

Les artistes explorant ce territoire émotionnel manipulent fréquemment les symboles de la culture pop, la nostalgie de l'enfance et l'iconographie urbaine pour communiquer des significations plus profondes. Les smileys, les personnages de dessins animés, les images de la monnaie, les crânes et les traits expressifs deviennent des réceptacles symboliques d'une grande intensité émotionnelle. Avec des contours marqués, des couleurs saturées et des juxtapositions saisissantes, les œuvres visent soit à interpeller le spectateur, soit à lui offrir une catharsis. La superposition de textures et la répétition de formes signalent souvent l'anxiété, l'amour, la rage ou la confusion. La palette émotionnelle du Street Pop Art et du graffiti bouleverse l'esthétique lisse des galeries et renoue avec l'urgence et la force brute de l'expression publique. Les œuvres peuvent exprimer des thèmes tels que le chagrin d'amour, l'euphorie, la rébellion, la solitude ou la guérison par le biais de métaphores visuelles ou de représentations figuratives directes, transformant les rues et les galeries en miroirs de paysages psychologiques.

Artistes et techniques au service du récit émotionnel

Les artistes qui contribuent à ce thème utilisent souvent des techniques mixtes, le collage, la peinture aérosol et l'impression d'archives pour conférer au message à la fois permanence et impermanence. Les œuvres chargées d'émotion d'artistes tels que Kaws, Ron English, Ben Frost et Denial mêlent satire et sincérité, équilibrant commentaire critique et impact visuel. Les œuvres romantiques et mythologiques d'Aiko suscitent une forte émotion grâce à la force et à la beauté féminines, tandis qu'OG Slick fusionne humour et défi dans des figures empreintes d'ironie. La matérialité des techniques – projections de peinture, contours dessinés à la main, panneaux vieillis – ajoute texture et urgence au thème. Chaque coup de pinceau, chaque trait de pochoir, chaque lavis de pigment devient le prolongement de la réponse intérieure de l'artiste à son monde, exprimée à travers le prisme de la rébellion visuelle et du commentaire culturel.

Engagement du public et impact émotionnel

L'art urbain pop et le graffiti, porteurs d'émotion, invitent le spectateur à ressentir, et non à simplement observer. Ces œuvres interpellent ou interpellent, incitant passants et collectionneurs à une réflexion sur leurs propres sentiments. Des fresques monumentales ornant des bâtiments abandonnés aux estampes d'art réalisées avec une grande minutie, la charge émotionnelle laisse une empreinte indélébile. La présence de l'émotion confère également à ces œuvres une valeur historique, capturant l'esprit d'un instant. Qu'elles naissent d'une crise, de l'amour, de la colère ou de la célébration, chaque pièce témoigne du pouvoir thérapeutique et communicatif de l'art. La collection « Emotion » de SprayedPaint.com incarne cette puissance, donnant la parole à des artistes qui amplifient les sentiments avec une force brute et un langage visuel saisissant.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte