L'Europe
-
Zwy Milshtein Estampe en trois parties, gravure à l'aquatinte, par Zwy Milshtein
Gravure en trois parties, édition limitée, avec impression à l'aquatinte sur papier d'art de qualité supérieure décoré à la main, par Zwy Milshtein, artiste de pop art et de graffiti. Gravure d'art en édition limitée, signée et numérotée, 1970. Artiste : Zwy Milshtein. Titre : Gravure en trois parties. Technique : Eau-forte avec aquatinte. Dimensions : 53 x 76 cm. Édition : Signée au crayon et numérotée 26/75. Zwy Milshtein : Un maître de la gravure à l'eau-forte et à l'aquatinte Le parcours artistique de Zwy Milshtein est marqué par le mouvement, non seulement à travers les frontières géographiques, mais aussi par l'évolution de son style et de sa technique si particuliers. Né en 1934 à Kichinev, aujourd'hui en Moldavie, Milshtein traverse une période tumultueuse, passant de la Russie à la Roumanie, puis à Israël, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est toutefois à Paris, où il s'installe en 1955, qu'il trouve son véritable foyer artistique. Il y acquiert une renommée de peintre et de graveur, notamment grâce à ses eaux-fortes et ses gravures qui saisissent la complexité de l'expérience humaine. Les chemins entrelacés de la gravure et de l'art urbain La « Troisième gravure » de Milshtein témoigne du savoir-faire et de la profondeur de la gravure en tant qu'art. Réalisée en 1970, cette gravure à l'aquatinte, signée et numérotée, en édition limitée de 53 x 76 cm, illustre parfaitement la maîtrise de l'aquatinte par Milshtein – une technique permettant de créer des effets de tonalité, produisant des textures riches et une gamme de nuances qui confèrent aux estampes une qualité picturale. Cette œuvre, faisant partie d'une série exclusive numérotée 26/75, se distingue particulièrement par sa composition abstraite et l'utilisation fascinante de l'espace négatif, qui invite le spectateur à un dialogue visuel évoquant le street art et le graffiti contemporains. L'influence de Milshtein sur l'art contemporain L'influence de Milshtein sur le monde de l'art est largement documentée par de nombreuses expositions et rétrospectives. Son œuvre a été présentée à l'ARC, le Musée d'Art Moderne de Paris, et en 1978, la Bibliothèque nationale de France a accueilli une rétrospective de ses gravures. Parmi ses réalisations artistiques figure sa participation au projet de la Maison Hans Christian Andersen en 1997, où, aux côtés d'autres artistes européens de renom, il a rendu hommage au bicentenaire de la naissance de l'écrivain danois. Les choix esthétiques et la maîtrise technique déployés dans des œuvres telles que « Trois gravures » font écho aux stratégies visuelles du pop art et du graffiti. L'art de Milshtein, tout en étant distinctif par son médium et son exécution, partage l'esprit d'innovation et de subversion qui caractérise le street art. Ses gravures invitent le public à explorer les thèmes de l'identité, de la mémoire et de l'existence, à l'instar du street art et du graffiti dans le paysage urbain. Les contributions de Zwy Milshtein au monde de la gravure et ses explorations de l'aquatinte ont assuré sa réputation d'artiste d'une grande virtuosité et d'une profonde profondeur. « Trois gravures » illustre parfaitement son talent pour communiquer des idées complexes par l’estampe. Son œuvre continue d’inspirer et d’influencer les artistes, au sein et en dehors du pop art, du street art et du graffiti, confirmant ainsi la puissance et la pertinence intemporelles de son art.
$309.00
-
Add Fuel AZ373 Trippin Pink Blotter Paper Archival Print par Add Fuel
AZ373 - Trippin Pink Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Add Fuel, œuvre d'art LSD de la culture pop. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 150 exemplaires. Format buvard : 7,5 x 7,5 pouces. Les buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l’exemple présenté. Le buvard AZ373-Trippin Pink représente une fusion fascinante entre l'avant-garde subculturelle et la haute virtuosité artistique, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti. Cette œuvre en édition limitée, signée Add Fuel, illustre la convergence constante entre l'art et la contre-culture, notamment dans le domaine psychédélique. Sortie en 2021, chaque estampe de cette série limitée à 150 exemplaires témoigne du savoir-faire méticuleux et de la pertinence culturelle d'Add Fuel. Réalisée avec une impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, un matériau historiquement associé à la distribution du LSD, cette œuvre capture une période où la culture des drogues a profondément influencé les arts visuels, la musique et les modes de vie. Son format de 19 x 19 cm (7,5 x 7,5 pouces) est idéal pour les collectionneurs et suffisamment intime pour captiver le regard par la complexité de son design. Les motifs complexes et les teintes roses vibrantes évoquent l'esthétique des carreaux de céramique traditionnels, réinterprétés à travers un prisme contemporain pour interroger la perception que l'on a de ce que peut représenter le street art. La touche personnelle est manifeste : chaque buvard est perforé à la main par Zane Kesey, ce qui renforce le caractère unique de chaque pièce. L'implication de Kesey inscrit l'œuvre dans une histoire plus vaste, son père, Ken Kesey, étant une figure emblématique de la culture psychédélique. Cet héritage authentifie l'œuvre, établissant un lien entre les idéologies passées et présentes. Objet de collection, le buvard AZ373-Trippin Pink est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un témoignage historique. Il s'impose comme une pièce forte dans l'univers des collectionneurs, où l'art rencontre l'histoire subversive. Chaque exemplaire numéroté porte la signature de l'artiste, attestant de son statut d'authentique œuvre de street art pop. Les collectionneurs et les amateurs de graffiti sont souvent attirés par ces pièces qui, au-delà de leur valeur esthétique, racontent une histoire de mutation culturelle et d'évolution artistique.
$385.00
-
Adam Lister Estampe d'archives des Ambassadeurs par Adam Lister
Estampe d'archives « The Ambassadors » d'Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Estampe signée et numérotée de 2021, édition limitée à 50 exemplaires, format 61 x 61 cm, impression pigmentaire d'archives, reproduction d'œuvre d'art de Hans Holbein le Jeune, « Jean de Dinteville et Georges de Selve » dans un style glitch. Adam Lister, célèbre pour son esthétique pixelisée dans le domaine du pop art et du street art, nous offre un nouveau chef-d'œuvre avec « The Ambassadors Archival Print ». Cette œuvre est une réinterprétation moderne du tableau iconique de Hans Holbein le Jeune représentant Jean de Dinteville et Georges de Selve. Dans un audacieux mélange d'ancien et de nouveau, Lister transforme ce classique en une œuvre d'art numérique à l'effet glitch, invitant le spectateur à explorer la juxtaposition du contexte historique et du style contemporain. Imprimée sur une généreuse toile de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces) sur un papier beaux-arts mat pressé à chaud de 300 g/m², la texture accentue la précision géométrique caractéristique du style de Lister. Le format pixellisé abstrait les détails originaux, mais l'essence des deux ambassadeurs demeure indéniable. Leurs postures, les objets qui les entourent, et même le mystérieux crâne anamorphique à la base du tableau, sont tous présents, bien que perçus à travers un prisme résolument du XXIe siècle. Le choix du sujet par Lister témoigne de son intérêt pour l'évolution de l'art. En transformant un tableau du XVIe siècle en un récit visuel contemporain, il établit un pont entre des siècles d'expression artistique. Les pigments d'archivage utilisés garantissent l'éclat des couleurs, préservant les fonds pastel et les riches nuances des vêtements des ambassadeurs. Limitée à 50 exemplaires, chacun signé et numéroté, cette œuvre confirme la réputation d'Adam Lister comme artiste visionnaire qui marie avec brio l'histoire de l'art au dynamisme de la culture moderne.
$771.00
-
Mr André Saraiva Œuvre d'art représentant M. André en bombe de peinture noire brillante, par Montana MTN
Mr André - Bombe de peinture aérosol en édition limitée noire, œuvre d'art rare, fruit de la collaboration entre le célèbre fabricant de peinture pour graffiti Montana MTN. 2021 Mr André Glossy Black Color Limited Edition of 500 Spray Paint Bomb with Custom Wood Box Object Artwork Size 3x8 Montana MTN Filled with Paint. Bombe de peinture aérosol noire brillante Mr André par Montana MTN – Art urbain pop et graffiti La bombe de peinture Mr André Glossy Black Limited Edition, sortie en 2021 par Montana MTN, est une pièce iconique de la culture street art et du graffiti. Produite en édition limitée à seulement 500 exemplaires, cette bombe de 7,6 x 20,3 cm contient de la peinture aérosol noire brillante et est présentée dans un coffret en bois gravé de la signature de l'artiste et du logo Montana Limited Edition. Le design de la bombe est indissociable du célèbre alter ego graffeur d'André Saraiva, Mr A. Le visage aux lignes épurées, surmonté de symboles exagérés comme le X et le O, est une représentation visuelle de plusieurs décennies d'influence street art internationale. À la fois bombe de peinture fonctionnelle et objet d'art à part entière, cette pièce hybride fusionne la culture graffiti utilitaire et l'art de collection conceptuel. M. André : Artiste de graffiti et icône internationale du street pop André Saraiva, né à Uppsala en Suède et ayant grandi à Paris, est une figure emblématique du street art pop, reconnu internationalement, dont les racines dans le graffiti remontent au début des années 1990. Il s'est fait connaître grâce à la création de Mr A, un personnage devenu emblématique de la rébellion romantique et d'une joie irrévérencieuse à travers les paysages urbains du monde entier. Présent sur les toits, dans les ruelles et sur les murs, de Paris à Tokyo en passant par New York, le large sourire et les membres entrelacés de Mr A ont établi une identité visuelle aussi subversive que ludique. André Saraiva ne s'est pas limité aux murs de la rue. Son langage visuel s'est étendu à des collaborations avec les secteurs de la mode de luxe, de l'hôtellerie et du design, sans rien perdre de la spontanéité et de l'énergie brute de ses débuts dans le graffiti. Que ce soit sur toile ou dans le métro, son œuvre conserve son identité narrative audacieuse, soulignant l'importance du récit visuel dans l'espace public. La série d'artistes et la culture des objets de Montana MTN Montana Colors, basée à Barcelone, est depuis longtemps la référence en matière de peinture aérosol pour les graffeurs du monde entier. Sa collection Artist Series transforme la simple bombe aérosol en un support de collaboration artistique, offrant à des pionniers comme Mr André l'espace nécessaire pour réinterpréter l'objet à travers leur propre langage visuel. L'édition 2021 Mr André Glossy Black reflète la pureté des lignes et le minimalisme urbain de l'artiste. Le fond noir profond et les éléments graphiques orange confèrent à l'œuvre une présence symbolique, évoquant à la fois ses racines urbaines et sa présentation digne d'une galerie. L'utilisation de matériaux haut de gamme, associée à un emballage en édition limitée et à une identité visuelle centrée sur l'artiste, métamorphose la bombe aérosol d'outil en objet de collection. L'héritage du pop art urbain encapsulé dans la canette MTN de Mr André Cette pièce en édition limitée célèbre non seulement le rayonnement artistique international de Mr André, mais témoigne également de l'importance culturelle du graffiti dans l'évolution de l'art contemporain. La fusion de l'authenticité brute de la rue et d'une présentation digne d'une galerie d'art illustre la progression du graffiti, d'une sous-culture à un mouvement créatif reconnu. La bombe aérosol Mr André Glossy Black est l'expression concrète de cette évolution : une sculpture de collection qui symbolise le mouvement, la rébellion et une clarté stylistique. Pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti, elle représente un lien à la fois tangible et symbolique avec l'un des artistes les plus emblématiques du genre.
$175.00
-
Nate Duval Sérigraphie Silver City Night XL par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$263.00
-
Tavar Zawacki- Above Nasty Nas Cut The Record Peinture originale en aérosol par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Nasty Nas - Cut The Record Original One of Kind Mixed Media on Laser Cut Wood Panel With Industrial Resin Painting Artwork by Popular Street Graffiti Artist Tavar Zawacki (Ci-dessus). Technique mixte sur panneau de bois découpé au laser avec résine industrielle. Dimensions : 22 x 22 pouces (56 x 56 cm). Sortie : 6 mai 2016. Cut the Record (Nas), 2014. Technique mixte sur panneau de bois découpé au laser avec résine industrielle. Diamètre : 22 pouces (55,9 cm). Édition 1/1. Signée au verso. La série « Cut The Record » a été créée exclusivement pour cette sortie et faisait partie de ma plus récente exposition, Remix. C'était une série très personnelle, car j'ai sélectionné dix de mes musiciens préférés à représenter et à remixer. Ces dix musiciens font partie de mes favoris, des artistes que j'écoute quotidiennement. Pour mon exposition, j'ai quelque peu détourné le sens du terme « remix » pour l'adapter à l'échange et à l'échantillonnage de différentes gravures sur bois, similaires mais présentes sur les œuvres. Chacun des dix musiciens sélectionnés pour la série « Cut The Record » a soit vu sa musique remixée, soit réalisé ses propres remixes. Depuis la sortie de l'album Illmatic en 1994, je crois que je ne me suis pas arrêté une semaine sans l'écouter. C'est l'un de mes albums préférés.
$1,311.00 $1,114.00
-
Jay Kaes GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$482.00
-
Fin DAC Sérigraphie Sansho Copper HPM PP par Fin DAC
Épreuve sérigraphique Sansho Copper HPM PP pour imprimantes, par Fin DAC, 23 couleurs, sur papier d'art Somerset Fine Art 330 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street art. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée Feuille de cuivre PP HPM Finition à la main Embellie Édition limitée Œuvre d'art Dimensions 23,62 x 33,46 Conception et réalisation des illustrations de Fin DAC La sérigraphie « Sansho Copper HPM PP » occupe une place de choix dans l'œuvre de l'artiste Fin DAC, reconnu pour sa fusion unique de street art et de techniques picturales traditionnelles. Cette pièce, issue d'une édition limitée, met en lumière le travail minutieux de l'artiste grâce à une sérigraphie 23 couleurs sur papier d'art Somerset 330 g/m², témoignant de la grande qualité et du souci du détail qui caractérisent son art. Dans « Sansho Copper HPM PP », Fin DAC démontre sa maîtrise de la couleur et de la forme. L'image est un portrait saisissant représentant un sujet vêtu d'un costume traditionnel asiatique, rehaussé de motifs colorés vibrants et d'ornements à la feuille de cuivre. Ce contraste entre l'expression sereine, presque stoïque, du sujet et les éclats de couleurs dynamiques reflète la volonté de l'artiste de juxtaposer le calme de la figure au chaos de l'environnement, un thème récurrent du street art. Importance artistique et impact culturel L'œuvre porte la mention PP, signifiant « Épreuve d'imprimeur », attestant de son statut de pièce rare, hors de la série numérotée standard. La signature et le marquage de ces épreuves par Fin DAC garantissent aux collectionneurs leur authenticité et leur exclusivité. La mention HPM (Hand Painted Multiple) à la feuille de cuivre signifie que chaque exemplaire de l'édition, bien qu'appartenant à une série, présente des éléments uniques appliqués à la main, faisant de chaque estampe une œuvre d'art à part entière. Techniques et matériaux Fin DAC utilise la sérigraphie, une technique prisée dans le street art et le pop art pour produire des images éclatantes et nettes. L'utilisation de 23 écrans distincts pour l'application des couleurs illustre la complexité et le travail minutieux du procédé. Le papier Somerset de 330 g/m², choisi pour sa haute qualité et sa durabilité, garantit la préservation des couleurs vives et des détails précis de l'œuvre. Positionnement en art pop et urbain « Sansho Copper HPM PP » illustre comment le pop art urbain peut être à la fois accessible et sophistiqué. En intégrant des éléments traditionnels du pop art, tels que la sérigraphie et les couleurs vives, aux détails subtils des embellissements réalisés à la main, Fin DAC fait le lien entre l'énergie brute du street art et les techniques raffinées des beaux-arts. Cette œuvre démontre le potentiel du pop art urbain à s'épanouir non seulement dans l'espace public, mais aussi à occuper une place de choix dans les collections privées. L'influence de Fin DAC sur l'art contemporain Fin DAC s'est forgé une place de choix dans le monde de l'art en proposant régulièrement des œuvres visuellement saisissantes et thématiquement pertinentes. Sa capacité à capturer l'essence de ses sujets tout en les imprégnant d'une esthétique moderne a fait de lui une figure incontournable du débat autour du street art contemporain. « Sansho Copper HPM PP » témoigne du talent de Fin DAC pour créer des œuvres qui touchent un large public et contribuent à la réflexion sur ce qui constitue l'art à l'ère moderne. « Sansho Copper HPM PP » de Fin DAC est un exemple emblématique du street art contemporain et une contribution significative à l'évolution du pop art et du graffiti. Cette œuvre illustre le potentiel des formes d'art traditionnelles à s'adapter et à s'épanouir dans le contexte de l'esthétique moderne et des commentaires culturels. Cette estampe constitue un point de rencontre vibrant entre histoire, culture et art contemporain, reflétant la nature diverse et dynamique du genre.
$6,301.00
-
Bobby Hill Londres avec Rolls Royce HPM sérigraphie acrylique par Bobby Hill
Londres avec Rolls Royce, édition limitée, sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill
$159.00
-
Tavar Zawacki- Above Ophelia Legs #1 HPM Sérigraphie par Tavar Zawacki- Ci-dessus
Ophelia Legs #1 Édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur rehaussée à la main sur papier beaux-arts par Tavar Zawacki - Artiste de rue graffiti, art pop moderne. N° 1 sur 15
$450.00
-
Brandalism & Brandalised Sculpture en polystone platine Kissing Coppers par Brandalised
Kissing Coppers - Sculpture en polystone platine, édition limitée, œuvre de l'artiste Brandalised, célèbre pour ses peintures de graffiti pop et son art urbain. Dimensions du produit en polystone 2022 : Hauteur : 25,4 cm (10 po) * Dimensions de la boîte : Hauteur : 19 cm (7,50 po) Largeur : 20,3 cm (8,00 po) Profondeur : 36,2 cm (14,25 po) * Kissing Coppers est de retour ! Des figures d'autorité dans un moment d'intimité tendre. Plaidoyer pour l'acceptation des différentes identités sexuelles par la société et humanisation d'une force perçue comme violente ces derniers temps. Peu importe notre camp ou notre milieu social, nous aspirons tous à une émotion profondément humaine : l'amour.
$589.00
-
Tavar Zawacki- Above Charlotte Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Charlotte, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² par Tavar Zawacki - Ci-dessus, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format de l'œuvre : 18x18. Impression pigmentaire d'archives. « Charlotte » de Tavar Zawacki : une fusion contemporaine dans le pop art urbain Tavar Zawacki, alias ABOVE, est une figure emblématique du street art et du graffiti, reconnu pour son utilisation dynamique des couleurs et des formes. L'édition limitée « Charlotte », imprimée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² avec des pigments d'archivage, témoigne de sa capacité à transcender les frontières traditionnelles du street art. Sortie en 2019, cette édition limitée à 25 exemplaires signés et numérotés illustre l'engagement d'ABOVE envers la précision et son recours aux techniques modernes pour élever le graffiti à de nouveaux sommets de sophistication. Avec sa palette de couleurs vibrantes et ses motifs hypnotiques, cette œuvre reflète l'énergie palpitante des environnements urbains souvent mis en scène par le street art. L'utilisation de pigments d'archivage sur papier d'art garantit la préservation de l'intensité des couleurs et de la netteté des lignes, capturant l'immédiateté du graffiti tout en assurant une grande durabilité. Chaque exemplaire de « Charlotte », mesurant 45,7 x 45,7 cm, présente un carré parfait au design complexe qui invite le spectateur à une exploration visuelle de la profondeur et du mouvement. L'exploration de l'identité à travers les imprimés par ABOVE ABOVE est une figure majeure de la scène street art internationale depuis la fin des années 1990, reconnu pour son motif de flèche distinctif et ses œuvres monumentales aux multiples couches. Dans « Charlotte », il délaisse la toile urbaine pour l'estampe d'art, y insufflant la même audace et le même dynamisme qui caractérisent ses fresques. Cette œuvre s'inscrit dans son évolution artistique et témoigne de son exploration de l'identité à travers l'estampe. En signant et numérotant chaque estampe, ABOVE en confirme l'authenticité et personnalise chaque œuvre, créant ainsi un lien plus intime avec les collectionneurs. Le titre « Charlotte » évoque une forme de personnification, suggérant un récit ou une identité sous-jacente aux motifs qui dominent l'espace visuel. Cette forme de pop art urbain invite les spectateurs à s'interroger sur les histoires et les messages qui se cachent derrière l'esthétique captivante de l'œuvre. L'un des traits caractéristiques du travail d'ABOVE est d'engager le public dans un dialogue, suscitant une réflexion sur l'expérience urbaine, les différents niveaux de communication dans l'espace public et l'interaction entre anonymat et notoriété dans le monde du graffiti. La signification culturelle des œuvres d'art graffiti en édition limitée La publication d'estampes en édition limitée comme « Charlotte », s'inscrivant dans les genres du street art et du graffiti, marque une évolution culturelle vers une forme plus durable de ce qui est souvent perçu comme une pratique artistique éphémère. Ces estampes permettent la diffusion du langage visuel du graffiti des rues vers les espaces privés, offrant ainsi à un public plus large la possibilité de découvrir et d'apprécier l'esthétique et les messages culturels uniques de cet art. Le choix d'ABOVE d'utiliser des tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts témoigne également d'une tendance au sein du street art à créer des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps, tant sur le plan physique que culturel. En employant des matériaux et des techniques d'impression de haute qualité, l'artiste garantit la préservation de la vivacité et de la précision de l'œuvre originale, offrant ainsi un objet précieux qui pourra être conservé et valorisé pendant des générations. « Charlotte » de Tavar Zawacki-ABOVE capture l'essence du street art et du graffiti dans une forme à la fois accessible et exclusive. Cette estampe en édition limitée représente un condensé du parcours artistique d'ABOVE, incarnant l'énergie et l'esprit du street art tout en alliant la précision et la pérennité des beaux-arts. C'est un exemple frappant de la manière dont les artistes de graffiti modernes naviguent à la croisée de la culture urbaine et du monde des beaux-arts, apportant l'essence brute de la rue dans les espaces soigneusement sélectionnés des collectionneurs et amateurs d'art.
$226.00
-
Dxtr Sérigraphie du zodiaque par Dxtr
Édition limitée Zodiac, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier français 140 lbs par Dxtr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « J'ai créé cette œuvre par simple plaisir, pendant un moment de libre entre deux projets, et j'ai toujours eu envie d'en faire une sérigraphie. Alors, quand 1xRUN m'a contacté pour une nouvelle sortie, c'était l'occasion rêvée de la faire imprimer enfin. Comme vous le savez grâce à notre dernière impression, je suis un grand amateur de symbolisme. Je m'intéresse toujours aux symboles et à leurs significations. Chaque élément a sa raison d'être et est intégré à cette œuvre pour une raison précise. Je pense qu'il est essentiel pour mon travail que tous les éléments représentent quelque chose, soient significatifs et aient un sens. J'apprécie les icônes et les éléments cryptiques, mystiques et riches de sens, c'est pourquoi j'ai voulu créer mon propre zodiaque. » - Dxtr
$217.00
-
Dave Kinsey SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$530.00
-
Aelhra Sérigraphie Putain 3 par Aelhra
Putain 3 Édition limitée 2 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2012 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Peter Keil Visage fumant 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Smoking Face 84 est une peinture à l'huile originale de Peter Keil, une œuvre d'art sur panneau de masonite réalisée par l'Homme Sauvage de Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, et quelques écailles peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Représentation d'un homme au visage marqué par les radiations fumant une cigarette. Analyse de « Smokey Face '84 » de Peter Keil « Smoking Face '84 » est une saisissante huile sur panneau de Masonite, réalisée par l'artiste contemporain Peter Keil, souvent surnommé « l'Homme sauvage de Berlin » pour son style énergique et anticonformiste. Datée de 1984 et signée par l'artiste, cette œuvre originale de 61 x 61 cm témoigne de l'expressivité de Keil, qui utilise des couleurs vibrantes et des coups de pinceau audacieux. Le tableau, représentant un homme au visage rougeaud fumant une cigarette, se distingue par l'épaisseur de la peinture, une technique caractéristique de son art. Au fil des ans, la peinture de cette œuvre remarquable s'est partiellement écaillée, conséquence naturelle du vieillissement du support et de l'utilisation généreuse de la matière par Keil, ce qui confère à l'œuvre une dimension tactile et une authenticité historique. Le sujet de « Smoking Face '84 » est présenté avec une intensité brute typique du pop art urbain et du graffiti. Les traits exagérés et les contrastes de couleurs saisissants confèrent à l'œuvre une immédiateté et un impact visuel typiques du street art. Le motif du fumeur, symbole chargé de connotations culturelles, est représenté d'une manière qui le transforme d'un simple acte en une véritable prise de position, témoignant de la capacité de l'artiste à insuffler une signification profonde aux scènes du quotidien. Cette œuvre illustre le talent de Keil pour saisir l'essence de ses sujets à travers un regard personnel et évocateur. La technique artistique et l'impact de Peter Keil Les aspects techniques de « Smoking Face '84 » témoignent du talent artistique de Keil et de son influence sur l'art moderne. Le choix du panneau Masonite comme support pour cette œuvre s'inscrit dans sa préférence pour des matériaux robustes et durables, capables d'accueillir une application de peinture généreuse. La douceur du support contraste avec la texture épaisse de la peinture, créant un jeu de textures visuellement stimulant et invitant au toucher. Cette expérience sensorielle fait écho à la dimension physique du graffiti, où l'environnement joue un rôle central dans la perception de l'œuvre. Par ailleurs, l'utilisation de la couleur par Keil dans « Smoking Face '84 » reflète son style distinctif, souvent caractérisé par une palette audacieuse et non conventionnelle. La teinte rouge dominante du visage n'est pas un simple choix chromatique, mais une volonté délibérée de transmettre émotion et personnalité. Cette représentation saisissante est une caractéristique du pop art, qui met l'accent sur la culture populaire et le street art, puisant ses racines dans une expression brute et spontanée. La peinture de Keil transcende la toile pour devenir une expression dynamique du caractère humain et un commentaire de l'artiste sur des thèmes sociétaux. L'héritage de « Smokey Face '84 » dans le pop art et le street art L'héritage de « Smoking Face '84 » dans le monde de l'art est considérable. Cette œuvre illustre la capacité de Peter Keil à faire le lien entre l'esprit rebelle du street art et l'imagerie iconique du pop art. Ce tableau témoigne de l'influence de Keil sur ces genres, révélant son talent pour transformer des sujets ordinaires en œuvres d'art extraordinaires. Ses contributions ont favorisé une meilleure compréhension et une plus grande appréciation de l'art inspiré du street art au sein des beaux-arts. De plus, le tableau révèle la vision plus globale de l'artiste, pour qui l'art est un médium accessible et universel. L'œuvre de Keil, dont « Smoking Face '84 », remet en question les frontières élitistes traditionnellement associées aux beaux-arts, promouvant une vision démocratisée de l'art, en accord avec l'esprit d'inclusion du Street Pop Art et du graffiti. Cette œuvre représente non seulement le parcours artistique de Keil, mais aussi le potentiel transformateur de la fusion entre l'art traditionnel et les expressions urbaines contemporaines. « Smoking Face '84 » est une œuvre marquante de Peter Keil, qui capture l'énergie et la passion qu'il insuffle à sa toile. Ce tableau vibrant, véritable récit, continue de captiver le public par son imagerie audacieuse et sa force expressive. Intégrée à l'œuvre de Keil, « Smoking Face '84 » demeure une pièce majeure, incarnant l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, et témoignant de l'influence durable de l'artiste sur la scène artistique contemporaine.
$676.00
-
Tavar Zawacki- Above 20 ans d'au-dessus Funny Farm Giclee Print par Tavar Zawacki- Above
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$223.00
-
Tavar Zawacki- Above 20 ans d'impression jet d'encre cible paresseux ci-dessus par Tavar Zawacki- Ci-dessus
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$223.00
-
Baccarat Baccarat Black 200% Be@rbrick, jouet d'art en verre cristal par Medicom
Baccarat Black 200% Be@rbrick Crystal Glass Art Toy by Medicom Designer Luxury Limited Edition Artwork Collectable Art Figure. 2021 Baccarat x Bearbrick Medicom Jouet d'art en cristal de verre noir Taille 200% Neuf dans sa boîte. Kawaii envahit la planète Baccarat ! Collaboration entre Baccarat et Medicom Toy Le Be@rbrick Baccarat Black 200% est un emblème du partenariat novateur entre le savoir-faire de Baccarat en cristal et l'influence de Medicom Toy dans le secteur des jouets de collection. Sortie en 2021, cette pièce symbolise la fusion entre le luxe haut de gamme et la culture pop urbaine, et s'adresse aux collectionneurs et passionnés de ces deux univers. Conception et savoir-faire Illustrant l'essence du luxe sous une forme ludique, la transformation de Be@rbrick par Baccarat met en lumière le savoir-faire méticuleux de la cristallerie française. Les dimensions et la qualité artisanale de cette pièce témoignent de l'engagement de Baccarat envers l'excellence, alliant la silhouette familière du jouet au luxe du cristal au plomb. Importance artistique Le parcours artistique de la Be@rbrick, à travers l'interprétation de Baccarat, la place au cœur du Street Pop Art. Cette pièce incarne l'esprit du mouvement, alliant l'accessibilité et le charme du street art à la grandeur de l'artisanat de luxe. Le voyage de Be@rbrick dans le luxe Élevant un symbole de la culture pop au rang d'objet d'art luxueux, le Be@rbrick de Baccarat incarne l'esprit d'aventure de cette collaboration. L'ours en cristal noir, iconique par sa forme, explore désormais un nouvel univers, bousculant les codes du luxe et du street art. Valeur de collection et exclusivité Le caractère exclusif de l'édition limitée du Baccarat Black 200% Be@rbrick en fait une pièce de collection très recherchée. Elle incarne l'essence du luxe et du design contemporains et fait le lien entre les univers traditionnellement distincts des objets d'art et des jouets de créateurs. Impact culturel Cette pièce de collection est bien plus qu'un simple objet esthétique et matériel ; elle incarne une évolution culturelle, une fusion où le luxe rencontre le pop art urbain. Le Baccarat Be@rbrick symbolise cette forme d'art en pleine mutation, une pièce de collection qui trouve un écho auprès d'un public et dans des contextes variés. Avec cette création, Baccarat et Medicom Toy ont réalisé bien plus qu'un simple jouet d'art : ils ont façonné une icône culturelle à l'avant-garde du pop art urbain et du graffiti.
$750.00
-
Hijack War Child Sérigraphie par Hijack
Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts, signée War Child, par Hijack, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition signée de 2022, limitée à 75 exemplaires, estampe 16x16 représentant une manifestation contre la guerre en Ukraine. « Quand les adultes font la guerre, ce sont les enfants qui souffrent. » War Child par Hijack : Une œuvre puissante de street art pop et de graffiti L'estampe sérigraphique « War Child » de Hijack est une œuvre saisissante de street art pop et de graffiti, réalisée à la main selon une technique cinq couleurs pour créer une image forte et chargée d'émotion. Sortie en 2022, cette édition limitée et signée à 75 exemplaires capture l'impact dévastateur de la guerre à travers le prisme de l'innocence. Mesurant 40 x 40 cm, cette estampe d'art est une protestation directe contre la guerre en Ukraine, mettant en lumière les souffrances endurées par les enfants dans les zones de conflit. Symbolisme et message de War Child L'œuvre de Hijack est reconnue pour sa capacité à transmettre des messages sociaux et politiques forts, souvent à travers des pochoirs évoquant les débuts du graffiti. Dans « War Child », une fillette se tient devant un mur criblé de balles, dessinant un symbole de paix avec ce qui semble être les impacts de balles. Le choix d'un fond jaune vif contraste avec l'imagerie sombre, rendant la scène à la fois visuellement saisissante et émotionnellement puissante. L'enfant serre contre elle un ours en peluche, symbole universel de l'enfance, soulignant l'innocence et la vulnérabilité au milieu de la destruction. Cette estampe fait écho à une réalité fondamentale de la guerre : les plus jeunes et les plus innocents sont ceux qui souffrent le plus. L'image est un appel à la prise de conscience, incitant les spectateurs à réfléchir au coût humain des conflits armés. Elle témoigne de la résilience des enfants, montrant que même face à la violence, ils s'accrochent à des symboles d'espoir et de paix. L'influence du détournement d'avions dans le street art pop et le graffiti Hijack s'est imposé comme une figure incontournable du street art et du graffiti, grâce à une combinaison de pochoirs, de techniques mixtes et de sérigraphie traditionnelle. Ses œuvres, souvent influencées par le street art militant, le graffiti satirique et le commentaire social urbain, sont à la fois stimulantes et visuellement captivantes. War Child s'inscrit dans la lignée des artistes qui ont utilisé l'art public comme moyen de protestation, mettant en lumière des problématiques souvent ignorées ou sous-représentées dans le discours dominant. Le style visuel de Hijack rappelle le street art politique au pochoir, souvent associé aux mouvements de protestation et aux messages pacifistes. Sa capacité à traduire les conflits mondiaux en œuvres urbaines chargées d'émotion lui a valu d'être reconnu comme une voix contemporaine du street art militant. Le rôle de l'enfant de la guerre dans l'art de protestation moderne War Child s'inscrit dans la tradition plus large du street art et du graffiti qui conteste l'autorité, dénonce l'injustice et offre un commentaire sur les enjeux contemporains. La guerre en Ukraine a suscité une mobilisation mondiale des artistes, dont beaucoup ont utilisé leur notoriété pour s'élever contre la violence et les crises humanitaires. En créant des tirages en édition limitée comme War Child, Hijack s'assure que le message atteigne les collectionneurs, les activistes et les amateurs d'art qui partagent une passion pour l'art urbain engagé. Cette œuvre est bien plus qu'une simple estampe : c'est un manifeste, une protestation et un appel à l'action. À travers le langage visuel du street art et du graffiti, Hijack transforme les murs en porte-voix, amplifiant des voix qui, autrement, resteraient inaudibles. War Child témoigne du pouvoir de l'art à interpeller, provoquer et inspirer le changement, et constitue un ajout essentiel au récit évolutif de l'art comme outil d'activisme.
$2,500.00
-
Brian Viveros Vengeance Lucha Bat Giclee Print par Brian Viveros
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$380.00
-
Michele Melcher Madame de Bionville Embellished HPM Archival Print par Michele Melcher
Madame de Bionville - Tirages d'art HPM en édition limitée, rehaussés de pigments d'archives, sur papier Moab Fine Art 290 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Michele Melcher. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée HPM, rehaussée à la main (2021). Format : 11 x 17 pouces. ChatGPT a dit : Estampe d'art embellie Madame de Bionville de Michele Melcher, 2021 L'estampe Madame de Bionville de 2021, signée et numérotée, de Michele Melcher, est une œuvre pigmentaire d'archives rehaussée à la main. Tirée à seulement cinq exemplaires, elle mesure 28 x 43 cm et est imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m². Cette édition limitée HPM (multiple peint à la main) reflète le mélange saisissant de portrait historique, de références à la culture populaire et d'imagerie macabre propre à Melcher. Chaque exemplaire a été rehaussé de façon unique par l'artiste, ce qui garantit leur caractère unique et renforce la rareté et la valeur de collection de cette édition. Imagerie et langage visuel Madame de Bionville présente une figure squelettique parée d'un habit aristocratique, sa cage thoracique et son crâne apparents contrastant avec les détails ornementaux du costume et un chapeau à plumes. La soie d'un bleu vif et le délicat col de dentelle évoquent l'élégance des portraits du XVIIIe siècle, mais le visage squelettique transforme l'image en une méditation sur la mortalité et la vanité. Ce jeu entre luxe raffiné et déchéance saisissante rappelle la tradition des vanités, revisitée par la touche graphique contemporaine de Melcher. Les embellissements réalisés à la main sur chaque estampe ajoutent profondeur, texture et singularité, renforçant la tension entre reproduction mécanique et intervention directe de l'artiste. Thèmes artistiques et influence L'œuvre de Michele Melcher explore souvent les thèmes de la mortalité, de la mémoire et du symbolisme culturel en réinterprétant des figures historiques et l'iconographie. Dans Madame de Bionville, elle interroge les notions d'impermanence et l'effondrement inéluctable de la richesse, du pouvoir et de la beauté face à l'universalité de la mort. La théâtralité et l'élégance de l'œuvre contrastent avec sa présence squelettique et sinistre, créant un paradoxe qui fait écho à la fois aux traditions des beaux-arts et à la force brute du street art et du graffiti. Cette juxtaposition invite le spectateur à questionner l'obsession sociétale du statut et de l'apparence, établissant des parallèles entre l'aristocratie historique et la société de consommation contemporaine. La place de Michele Melcher dans le pop art urbain contemporain Michele Melcher est reconnue pour sa capacité à fusionner les techniques picturales classiques et le commentaire contemporain, brouillant ainsi la frontière entre l'art de galerie et l'esthétique inspirée de l'art urbain. Ses œuvres se distinguent par leur profondeur narrative et leur équilibre entre hommage historique et critique actuelle. Madame de Bionville, avec son édition limitée rehaussée à la main et son exécution méticuleuse, témoigne de son attachement au savoir-faire artisanal tout en conservant l'esprit rebelle propre à l'art urbain et à la pop culture. Cette œuvre illustre comment la pratique de Melcher réinterprète et recontextualise le passé, offrant au public un regard neuf sur l'histoire et la culture contemporaine.
$342.00
-
Tavar Zawacki- Above Cut The Record Michael Jackson Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Cut The Record - Michael Jackson Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Tavar Zawacki - ABOVE Artiste de rue graffiti Art pop moderne. La série « Cut The Record » a été créée exclusivement pour cette sortie et faisait partie de ma plus récente exposition, Remix. C'était une série très personnelle, car j'ai sélectionné dix de mes musiciens préférés à représenter et à remixer. Ces dix musiciens font partie de mes favoris ; j'écoute leur musique au quotidien. Pour mon exposition, j'ai quelque peu détourné le sens du terme « remix » pour l'adapter à l'échange et à l'échantillonnage de différentes gravures sur bois, similaires mais présentes sur les œuvres. Les dix musiciens sélectionnés pour la série « Cut The Record » ont tous soit vu leur musique remixée, soit réalisé eux-mêmes des remixes.
$352.00
-
Georges Braque Bon Juge DLM117 Lithographie par Georges Braque
Bon Juge DLM117 Lithographie de Georges Braque Tirage à la main sur feuille/page de livre vintage Édition limitée Graffiti Street Pop Artwork. Lithographie vintage de 1959, extraite d'un livre en édition limitée. Dimensions : 11 x 15 cm (dépliée : 22 x 15 cm). Texte : Bon Juge Derrière le Toit Pointu Où Tu Danses En Jetant Tour En L'air Iren Tes Jambes Et. Good Judge Behind the Pointed Roof Where You Dance Throwing Your Legs and Legs Into the Air. « Bon Juge » de Georges Braque et le dialogue avec l'art urbain Georges Braque, figure majeure du cubisme et artiste emblématique du XXe siècle, a marqué l'histoire de l'art de son empreinte indélébile grâce à son approche novatrice de la forme et de la perspective. Son œuvre « Bon Juge DLM117 » est une lithographie ancienne, une pièce originale tirée à la main sur une page de livre datant de 1959. Mesurant 28 x 38 cm (11 x 15 pouces) et 56 x 38 cm (22 x 15 pouces) une fois dépliée, cette lithographie témoigne de la maîtrise de Braque en matière de technique lithographique et de son exploration constante du texte et de l'image au sein de ses compositions. Le procédé lithographique et la maîtrise de Braque La lithographie, technique d'impression qui permet la création graphique par répulsion entre l'huile et l'eau, était une méthode que Braque employait avec brio. Son œuvre « Bon Juge » témoigne de son talent, capturant l'essence de sa voix artistique dans un médium exigeant précision et compréhension profonde. L'œuvre présente un jeu visuel et textuel qui n'est pas sans rappeler les dialogues créés par les artistes de rue et pop, qui utilisent souvent le texte pour compléter ou juxtaposer des éléments visuels. À la croisée des arts visuels et de la littérature L'utilisation d'une page de livre comme support pour la lithographie « Bon Juge » est significative. Elle représente une fusion entre art visuel et littérature, deux formes d'expression que Braque a su maîtriser avec grâce et expertise. Bien que n'étant pas directement liée au street art ou au graffiti, l'essence de l'œuvre de Braque résonne avec l'esprit de ces formes d'art contemporain. Sa capacité à synthétiser divers éléments culturels, que ce soit par la fragmentation cubiste ou la nature poétique de ses œuvres plus tardives, fait écho aux œuvres complexes du pop art et du graffiti qui cherchent à interpeller le spectateur à différents niveaux. La contribution de Georges Braque à l'art continue d'influencer les artistes de tous genres, confirmant son statut de pionnier qui a remis en question les modes d'expression conventionnels et ouvert la voie à de nouveaux dialogues artistiques. « Bon Juge » se dresse comme une œuvre qui reflète le parcours artistique de Braque et incarne une qualité intemporelle qui témoigne de la nature évolutive de l'art lui-même.
$81.00
-
123Klan SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$448.00
-
1UP Crew- One United Power Photo d'archives Scale Up par 1UP Crew x Martha Cooper x Nika Kramer
Photo d'archive Scale Up par Martha Cooper x 1UP Crew - One United Power x Nika Kramer x MOG Museum of Graffiti Édition limitée sur papier d'art Pop Graffiti Street Artiste Œuvre d'art moderne. 2023 Signé par 1UP Crew - One United Power & Tirage numéroté en édition limitée à 40 exemplaires. Format : 19,75 x 24 pouces. Tirage pigmentaire d'archives. Photo Polaroid stylisée agrandie, prise par Martha Cooper et Nika Kramer Fine Art. Publié par 1UP Crew et le MOG Museum of Graffiti. Représente une photo vintage des graffeurs et artistes de rue de 1UP Crew, masqués, posant entre amis près d'une barrière de sécurité. L'équipe 1UP vue par Martha Cooper et Nika Kramer L'estampe d'archives « Scale Up » incarne l'esprit collectif du street art, capturé par l'objectif de deux photographes de renom, Martha Cooper et Nika Kramer, et incarné par le célèbre collectif 1UP Crew – One United Power. Cette œuvre d'art en édition limitée, réalisée en collaboration avec le MOG Museum of Graffiti, est une pièce riche et complexe qui immortalise un instant et raconte une histoire de camaraderie, d'identité et de culture street art. L'estampe, mesurant 50 x 61 cm et éditée à 40 exemplaires, est un agrandissement stylisé d'un Polaroid qui fige le 1UP Crew dans une pose spontanée derrière une barrière de sécurité, une scène familière aux escapades audacieuses des graffeurs et des artistes de rue. L'image est imprégnée de l'authenticité de l'univers du graffiti, le décor, les poses et les expressions traduisant l'essence même du street art. Un monde où les artistes opèrent souvent anonymement, les masques servant à protéger leur identité et symbolisant l'unité du 1UP Crew. L'estampe elle-même, signée et numérotée, devient une pièce de collection qui dépasse la simple esthétique, plongeant au cœur du récit du street art tel qu'il est vécu par l'un de ses collectifs les plus importants. Le récit artistique de « Scale Up » « Scale Up » n'est pas qu'une simple photographie ; c'est un récit visuel qui témoigne de l'esprit du collectif 1UP et de la culture du street art qu'il représente. La qualité vintage de l'image, alliée à la technique moderne de l'encre pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts, crée un pont entre les générations d'artistes de rue. La photographie de Martha Cooper, pionnière dans la documentation du street art, et de Nika Kramer, reconnue pour ses photographies culturelles, est un témoignage de la pérennité de ce mouvement. L'image raconte une histoire d'unité, de résilience et du pouvoir du street art à créer un sentiment d'appartenance parmi ses pratiquants. Le collectif 1UP, connu pour ses œuvres percutantes et de grande envergure, est ici représenté dans un moment de solidarité sereine, contrastant avec l'énergie souvent frénétique de son art public. Cette œuvre célèbre leurs réussites collectives et reflète les liens personnels qui constituent le fondement de leur travail. Le rôle du MOG Museum of Graffiti dans la préservation de l'art urbain Le MOG Museum of Graffiti joue un rôle essentiel dans la préservation et la promotion du travail d'artistes de rue comme le collectif 1UP Crew. En publiant et en exposant « Scale Up », le MOG réaffirme son engagement à faire passer le street art d'expressions éphémères à des œuvres d'art pérennes. L'implication du musée dans ce projet reflète sa mission plus large de préserver l'histoire du street art et de défendre son importance culturelle. La collaboration du MOG avec des artistes et photographes, tels que 1UP Crew, Martha Cooper et Nika Kramer, crée une synergie qui fait progresser le récit du street art. En offrant une plateforme à ces œuvres, le MOG garantit que les histoires et l'art des paysages urbains soient capturés et partagés avec un public plus large. L'engagement du musée envers la communauté du street art contribue à développer une appréciation de cette forme d'art et encourage le dialogue sur sa place dans le paysage artistique contemporain. Dans le monde de l'art, « Scale Up » témoigne du pouvoir transformateur de la collaboration, de la photographie et du street art. C’est un rappel de l’importance de préserver les moments qui définissent une culture et de célébrer les individus et les collectifs qui façonnent le langage visuel de nos environnements urbains. Alors que le street art et le graffiti continuent d’influencer notre paysage visuel et culturel, la contribution d’artistes comme le collectif 1UP et de photographes comme Martha Cooper et Nika Kramer continuera d’être saluée pour leur rôle dans la documentation et la définition de ce mouvement artistique dynamique.
$951.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie David avec mitrailleuse par Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat
Sérigraphie « David with Machine Gun » de Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat, tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, édition limitée, œuvre d'art pop street art. 2008. Signée par Shepard Fairey et Blek le Rat. Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Shepard Fairey x Blek le Rat David avec mitrailleuse, sérigraphie, 2008 La sérigraphie « David with Machine Gun » de 2008 est une œuvre collaborative créée par Shepard Fairey, alias OBEY, et Blek le Rat, pionnier français du pochoir. Tirée à la main sur papier d'art et produite à 100 exemplaires signés et numérotés, cette estampe de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) fusionne le talent de deux artistes de rue emblématiques, à travers les générations. Les deux signatures apposées sur chaque exemplaire en font une pièce de collection majeure dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti, soulignant non seulement la force de l'image, mais aussi l'importance historique de cette collaboration. Images et commentaires Cette estampe propose une réinterprétation de la sculpture classique de David de Michel-Ange, métamorphosée ici en une figure provocatrice brandissant une mitrailleuse. La juxtaposition de l'idéal de beauté et de forme humaine de la Renaissance avec la brutalité crue d'une arme moderne constitue une critique acerbe de la guerre, de la violence et de la perversion des idéaux culturels. En plaçant David dans un environnement urbain sordide, recouvert de graffitis, l'œuvre interroge la manière dont l'art et la société se réapproprient les symboles historiques pour répondre aux angoisses contemporaines. Cette puissante réinterprétation s'inscrit à la fois dans la tradition des interventions au pochoir de Blek le Rat dans l'espace public et dans le talent de Shepard Fairey pour transformer les icônes culturelles en outils de critique sociale. Importance de la collaboration Blek le Rat, né Xavier Prou en France en 1951, est reconnu comme l'un des pionniers et des plus influents du graffiti au pochoir. Shepard Fairey, né à Charleston, en Caroline du Sud, en 1970, s'est fait connaître internationalement grâce à sa campagne OBEY et à ses œuvres politiques ultérieures, notamment l'affiche « Hope » de Barack Obama. Ensemble, ils font le lien entre les origines de l'art du pochoir européen et l'évolution graphique et politique du pop art urbain américain. Leurs œuvres communes, telles que « David with Machine Gun », instaurent un dialogue culturel entre deux époques, confirmant la continuité du street art comme plateforme d'expression et de débat public. Résonance politique et valeur de collection « David with Machine Gun » est une œuvre de protestation visuelle qui réinterprète une image de pureté, de jeunesse et de beauté pour dénoncer la corruption des idéaux par la militarisation et la violence. Cette collaboration souligne l'engagement commun des deux artistes à rendre l'art engagé accessible à un large public. Tirée à seulement 100 exemplaires, signée par les deux artistes et forte de son thème, cette estampe est devenue une œuvre majeure et recherchée par les collectionneurs. Elle illustre comment le street art et le graffiti peuvent s'approprier des images familières et les transformer en une critique acerbe du monde moderne, confirmant ainsi son statut d'artefact culturel et d'œuvre d'art à part entière.
$2,500.00
-
Chris Saunders Sérigraphie Lion Mandala par Chris Saunders
Lion Mandala, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore avec vernis sélectif UV sur papier réglisse noir français 130 lb, par Chris Saunders, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Œuvre de 24x24 pouces, encadrée sur mesure dans un cadre doré vieilli. « Cette œuvre est née de l'inspiration d'une lutte personnelle que je menais pour surmonter certains obstacles liés à la dépendance. Non seulement une dépendance chimique, mais aussi des pensées et des comportements addictifs qui me nuisaient. L'archétype du lion m'est apparu en rêve durant cette période difficile. J'ai rêvé que j'étais un lion courant à toute vitesse dans une jungle dense. J'avais une grosse corde dans la gueule et, tandis que je courais, des gens se battaient pour s'en saisir et tenter de me ralentir. La corde s'accrochait et j'ai ressenti une douleur extrême. La douleur est devenue si intense que mon corps s'est mis à brûler, je sentais ma chair brûler. Je me souviens avoir lutté pour la surmonter et, finalement, la douleur a disparu et j'ai continué à courir. C'était vraiment intense ! J'ai donc combiné ma vision du lion avec le mandala pour refléter une fréquence de courage, de force et de puissance, tant pour le spectateur que pour l'espace où elle est accrochée. » - Chris Saunders
$925.00
-
Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Jamie Reid Sérigraphie négative Queen In Blood Diamonds par Jamie Reid
Queen In Blood Diamonds, sérigraphie négative de Jamie Reid, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 250 exemplaires. Sérigraphie 17 x 24,5 cm représentant Élisabeth II, reine d'Angleterre, dans un style démoniaque, avec l'inscription « God Save Great Britain ». Édition spéciale brocante. Reine des diamants de sang : Sérigraphie négative de Jamie Reid La sérigraphie « The Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid, réalisée en 2020, est une œuvre provocatrice et stimulante, véritable illustration du street art pop. Mesurant 43 x 62 cm, cette édition limitée présente une représentation audacieuse de la reine Elizabeth II, teintée de noirceur, sur laquelle est superposé le message « God Save Great Britain ». Reid, artiste britannique reconnu pour sa contribution au mouvement punk, notamment grâce à sa collaboration avec les Sex Pistols, poursuit avec cette estampe saisissante son approche rebelle et engagée. Tirée à 250 exemplaires signés et numérotés, cette pièce illustre parfaitement la fusion entre symboles iconiques et commentaire social, caractéristique du street art et du graffiti. La Reine et l'iconographie du pouvoir dans le pop art urbain Dans cette sérigraphie, Reid s'attaque à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique moderne : la reine Élisabeth II. La reine symbolise depuis longtemps la puissance, l'empire et la tradition britanniques. Pourtant, la représentation qu'en fait Reid est loin d'être un portrait respectueux. Au contraire, le visage de la reine est rendu dans un style presque démoniaque et grotesque, les tons rouge foncé et noirs accentuant la dimension sinistre de l'œuvre. L'expression « diamants de sang » dans le titre évoque la controverse historique entourant l'implication de l'Empire britannique dans l'exploitation des ressources coloniales, souvent au prix de vies humaines. L'œuvre de Reid critique ici la complicité de la monarchie dans ces injustices. La phrase « God Save Great Britain » contraste fortement avec la révérence habituellement témoignée à la monarchie britannique. Elle évoque le slogan controversé « God Save the Queen », que Jamie Reid avait déjà détourné dans ses travaux antérieurs avec les Sex Pistols. L'utilisation de lettres découpées, à la manière de lettres de rançon, dans cette estampe crée une atmosphère de rupture, une technique courante dans le pop art urbain et le graffiti. Cette approche invite le spectateur à remettre en question les récits établis de l'identité nationale, du pouvoir et de la loyauté envers la couronne. Sérigraphie artisanale : un processus de rébellion Le processus de création de cette œuvre en édition limitée s'inscrit pleinement dans l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Chaque tirage de cette série est réalisé à la main sur papier vélin d'art, ce qui rend chaque exemplaire unique. Cette technique artisanale confère à l'œuvre une authenticité et une spontanéité remarquables. Dans un monde de plus en plus dominé par la production de masse, les tirages artisanaux préservent un sentiment d'individualité et de savoir-faire, à l'instar des fresques murales et des graffitis qui ornent les milieux urbains. L'expérience de Reid en graphisme et son engagement politique influencent les choix esthétiques de ce tirage. La sérigraphie permet d'obtenir des aplats de couleur vifs, caractéristiques du pop art. Parallèlement, la texture brute du tirage, avec son aspect vieilli, fait écho à la nature éphémère du graffiti. Les éclaboussures rouge foncé en arrière-plan évoquent le sang, renforçant ainsi le message d'exploitation et de violence impériales. Le contraste entre l'aspect lisse, presque brillant, du visage de la reine et l'arrière-plan chaotique et granuleux symbolise la disparité entre l'image soignée de la royauté et les dures réalités de l'histoire. Art urbain punk, pop et politique L'engagement de Jamie Reid dans le mouvement punk est essentiel pour comprendre la dimension politique et subversive de cette œuvre. À la fin des années 1970, ses créations pour les Sex Pistols, dont la pochette iconique de « God Save the Queen », utilisaient des techniques de collage, une typographie inspirée des demandes de rançon et des images détournées de symboles britanniques pour protester contre l'ordre établi. « The Queen In Blood Diamonds » s'inscrit dans cette tradition de subversion punk, où l'art devient une forme de résistance et de provocation. Cette estampe incarne également les caractéristiques du street art et du graffiti, notamment leur utilisation agressive de symboles publics et reconnaissables. Figure emblématique de l'establishment, la reine devient une cible de critiques. À l'instar du street art et du graffiti, qui réapproprient souvent l'espace public, cette estampe cherche à se réapproprier les symboles culturels pour questionner et démanteler le statu quo. L'utilisation de la reine par Reid invite ainsi les spectateurs à repenser leurs conceptions de l'autorité et de la tradition, tout comme les graffeurs contestent les espaces aseptisés des villes modernes. Le style démoniaque avec lequel Reid représente le visage de la reine s'inscrit dans la tradition de la satire grotesque de l'art britannique, qui remonte à des artistes comme William Hogarth. En déformant les traits de l'un des visages les plus reconnaissables au monde, Reid la transforme d'un symbole de stabilité et de continuité en un symbole de corruption et de violence conspirationniste. Les éclaboussures de rouge vif évoquent la violence du bain de sang, tandis que l'expression ricanante ajoute une dimension d'ironie troublante à l'œuvre. Édition limitée et importance de la sortie de 2020 Cette édition limitée à 250 exemplaires a été produite en 2020, année marquée par d'importants bouleversements sociaux et politiques à travers le monde. Dans le contexte de la pandémie mondiale, de la montée des manifestations contre le racisme systémique et de l'examen approfondi des injustices historiques, « Queen In Blood Diamonds » s'impose comme un puissant manifeste sur la nécessité d'affronter les vérités dérangeantes de l'histoire et du pouvoir. L'année 2020 a également vu la reprise des débats sur l'héritage du colonialisme, nombreux étant ceux qui réclament une plus grande responsabilisation et des réparations pour les crimes commis au nom de l'empire. La décision de Reid de produire cette œuvre en cette période de turbulences confère une urgence supplémentaire à son message. En publiant cette estampe en 2020, Reid s'assure que les thèmes de l'exploitation, du pouvoir et de la résistance restent plus que jamais d'actualité. Dans ce contexte, la reine n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un symbole des structures d'autorité persistantes qui continuent de façonner notre monde actuel. Comme pour une grande partie du travail de Reid, cette œuvre n'est pas seulement une création artistique, mais un appel à l'action, une protestation visuelle qui interpelle le public. « Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid est un exemple saisissant d'art urbain et de graffiti. L'œuvre mêle l'iconique au grotesque, utilisant la figure de la reine Élisabeth II pour critiquer l'héritage de l'impérialisme britannique et les injustices qui en découlent encore aujourd'hui. Grâce à sa technique de sérigraphie artisanale, à l'audace de ses couleurs et à son imagerie engagée, cette estampe s'impose à la fois comme une œuvre d'art et un acte de résistance.
$750.00
-
Supreme Skateboard Art Deck Celtic Knot Noir par Supreme
Planche de skateboard Celtic Knot Deck - Édition limitée noire, sérigraphiée, illustration de l'artiste de la culture pop urbaine Supreme. Supreme a lancé sa collection automne/hiver 2021 avec la nouvelle planche de skateboard Celtic Knot. La planche noire Supreme Celtic Knot a été l'une des plus recherchées de la saison. Elle arbore le logo Supreme en blanc, surmonté d'un motif traditionnel de nœud celtique noir et blanc cassé.
$206.00
-
Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Funny Farm PP par Above - Tavar Zawacki
Funny Farm PP Printers Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 310gsm Fine Art Paper by Artist Above- Tavar Zawacki, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'impression PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² Taille de l'œuvre : 16 x 16 pouces Sortie : 23 janvier 2016. « J'ai peint cette flèche au rouleau, à la peinture latex et à la bombe sur une vieille grange. La grange mesurait 9 mètres de large sur 9 mètres de haut à son point le plus haut. L'œuvre "Funny Farm" a débuté grâce à mon ami Denial, qui m'a invité à participer au projet Free 4 All Walls au Canada le mois dernier. Denial m'avait trouvé une immense grange à peindre pour le projet. C'était la plus grande flèche que j'aie jamais peinte et la plus grande quantité de café que j'aie bue en quatre jours. Le café Tim Hortons devrait être interdit. » – Ci-dessus La flèche visionnaire de Tavar Zawacki - CI-DESSUS : Épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » Tavar Zawacki, figure légendaire du street art et du graffiti, continue de fasciner le monde de l'art avec son tirage d'art « Funny Farm », une épreuve d'artiste réalisée sur papier pigmentaire d'archive. Sortie le 23 janvier 2016, cette édition limitée, signée et estampillée « Épreuve d'artiste », révèle l'identité artistique de Zawacki, fusionnant sa maîtrise du street art et sa sensibilité artistique. Imprimée sur papier d'art 310 g/m², chaque exemplaire de 40 x 40 cm symbolise une étape importante dans la carrière d'ABOVE, où l'artiste transcende le contexte urbain pour explorer les paysages ruraux, élargissant ainsi le champ d'expression du street art. L'œuvre « Funny Farm » est née d'une fresque colossale peinte sur une grange, témoignant de la volonté de Zawacki de repousser les limites de sa créativité. Mesurant 9 mètres sur 9, il s'agissait de la flèche la plus imposante qu'il ait jamais peinte, une forme emblématique de son nom d'artiste. Le processus a fait appel à des rouleaux, de la peinture au latex et de la peinture en aérosol, témoignant de la capacité d'ABOVE à s'adapter avec brio à différents supports et échelles. Cette œuvre est née de sa collaboration avec le projet Free 4 All Walls au Canada, une initiative encourageant les artistes à créer des œuvres d'art publiques qui dynamisent et transforment les espaces communs. Création de « Funny Farm » : Technique et narration La création de « Funny Farm » témoigne du talent artistique d'ABOVE et raconte une histoire de camaraderie et d'endurance. Nourri par de grandes quantités de café Tim Hortons, dont Zawacki suggère avec humour qu'il devrait être illégal en raison de son caractère addictif, l'artiste s'est lancé dans un marathon de peinture de quatre jours. Ce détail ajoute une dimension personnelle à l'œuvre, permettant au public d'entrevoir la force physique et mentale nécessaire à la réalisation d'une œuvre de street art aussi monumentale. L'épreuve d'artiste de « Funny Farm » occupe une place de choix parmi les œuvres d'art de collection. Ces épreuves, généralement réservées à l'artiste et à l'imprimeur, attestent de la qualité de l'œuvre et servent de référence pour l'ensemble du tirage. La décision de Zawacki de publier une édition d'épreuve d'artiste souligne son respect pour l'art de la gravure et son désir de partager une partie de ce projet important avec un public plus large. Le marquage « Épreuve d'artiste » symbolise la rareté et le prestige, rehaussant le statut de l'œuvre auprès des collectionneurs et des amateurs de street art. « Funny Farm » : Célébrer la diversité artistique et le dialogue culturel L'édition d'épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » est emblématique de l'approche d'ABOVE en matière de pop art urbain, caractérisée par des visuels audacieux, des expériences immersives et un dialogue entre l'artiste et son environnement. Cette estampe représente un dialogue culturel où une grange rurale devient la toile d'un artiste urbain, reliant des univers disparates grâce au langage universel de l'art. Elle reflète la polyvalence de cette légende du graffiti et son engagement à explorer comment le street art peut exister et s'épanouir au-delà du contexte urbain. La portée culturelle de « Funny Farm » réside dans sa capacité à dépasser l'immédiateté des contextes traditionnels du street art. En transformant une structure rurale en une toile vibrante, ABOVE élargit le champ d'action du street art, invitant un nouveau public à s'engager dans le mouvement. Cette édition limitée capture l'essence de cette vaste fresque, lui permettant de résonner au sein du pop art et de la culture urbaine, et assurant ainsi la pérennité de son héritage. En résumé, « Funny Farm » témoigne avec éclat du parcours artistique de Tavar Zawacki-ABOVE, marquant un tournant où son style iconique s'est affranchi des paysages urbains pour explorer les contrées bucoliques. L'édition PP Printer's Proof célèbre cette étape importante, offrant aux amateurs d'art un fragment de la vision d'ABOVE, préservé sur papier d'art de qualité supérieure, et les invitant à participer à l'évolution du pop art urbain et du graffiti.
$563.00
-
Shepard Fairey- OBEY Florence Aubenas AP Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat
Florence Aubenas AP Artist Proof Silkscreen Print par Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat Hand-Tired on Fine Art Paper Limited Edition Pop Street Art Artwork. Épreuve d'artiste (AP) 2008, signée par Shepard Fairey et Blek le Rat, estampillée AP. Édition limitée, sérigraphie 18 x 24 pouces. Shepard Fairey x Blek le Rat Florence Aubenas AP Sérigraphie 2008 L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphique « Florence Aubenas » de 2008 est une œuvre collaborative marquante de Shepard Fairey, alias OBEY, et de Blek le Rat, pionnier français du pochoir. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette sérigraphie artisanale sur papier d'art est une rarissime épreuve d'artiste, chaque exemplaire étant marqué « AP » et signé par les deux artistes. Au-delà de sa rareté, son sujet et sa double signature en font une œuvre majeure du street art et du graffiti, tant sur le plan politique qu'historique. Sujet et symbolisme L'œuvre présente un portrait de Florence Aubenas, la journaliste française enlevée en Irak en 2005 et libérée après des mois de captivité. Elle est représentée debout, sereine, contre le mur de la place Saint-Michel à Paris, sa silhouette, ciselée en noir et blanc, contrastant avec le décor urbain détaillé. Cette juxtaposition symbolise à la fois sa résilience et la précarité de la situation des journalistes en zones de guerre. En inscrivant son image dans un contexte parisien familier, l'estampe aborde les dimensions locales et internationales de son histoire, ancrant un enjeu politique mondial dans un paysage urbain reconnaissable. Collaboration intergénérationnelle Blek le Rat, né Xavier Prou en France en 1951, est largement reconnu comme l'un des fondateurs du graffiti au pochoir. Sa carrière a débuté dans les rues de Paris au début des années 1980. Shepard Fairey, né en 1970 à Charleston, en Caroline du Sud, s'est fait connaître grâce à sa campagne OBEY et à ses œuvres ultérieures abordant des questions de justice politique et sociale. Leur création commune, Florence Aubenas, fait le lien entre les origines du graffiti au pochoir en Europe et l'évolution du street art engagé aux États-Unis. Cette collaboration souligne un engagement commun à utiliser l'art comme forme d'activisme et de sensibilisation du public. Rareté et héritage des épreuves d'artiste Les épreuves d'artiste, généralement réservées aux artistes et collaborateurs en dehors des éditions numérotées classiques, acquièrent une valeur particulière en raison de leur rareté et de leur lien direct avec les créateurs. Avec ses deux signatures et la mention « É », cette édition de Florence Aubenas se distingue comme une pièce de collection rare. Plus qu'un simple objet de collection, cette estampe illustre comment le street art peut amplifier les problématiques sociales les plus urgentes, en utilisant l'imagerie publique et les techniques des beaux-arts pour susciter le dialogue. La sérigraphie « É » de Florence Aubenas demeure un exemple emblématique du street art et du graffiti, où convergent expression artistique, urgence politique et contexte historique.
$3,500.00
-
Tavar Zawacki- Above Check Mate Blotter Paper Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Papier buvard Check Mate, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Tavar Zawacki - Au-dessus d'une œuvre d'art LSD de la culture pop. À 19 ans, Tavar s'installe à Paris, où il commence à peindre sa célèbre flèche pointant vers le haut. Au cours des 19 dernières années, Tavar Zawacki a réalisé des œuvres d'art dans les rues de plus de 100 villes, réparties dans 60 pays à travers le monde.
$352.00
-
Peter Keil Visage d'ami 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Friend Face 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil, une œuvre d'art sur panneau de masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation d'un visage d'homme aveugle, peint en rouge et jaune. Exploration de « Friend Face '84 » de Peter Keil « Friend Face '84 », de Peter Keil, artiste de renom également connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin », est une huile sur toile originale qui capture l'énergie vibrante et l'émotion brute caractéristiques de son œuvre. Signée et datée de 1984, cette pièce témoigne de l'audace de Keil dans l'utilisation de la couleur et de la forme, sur un panneau de Masonite de 61 x 61 cm. La peinture explore l'expression du visage, rendue par une juxtaposition saisissante de rouge et de jaune. Fidèle à son style, Keil applique la peinture en couches épaisses, contribuant à la dimension tactile de l'œuvre. Avec le temps, ces couches ont pu présenter quelques écaillures, témoignant naturellement de l'âge de l'œuvre et de la nature organique des matériaux utilisés. Le sujet, le visage d'un homme chauve, est représenté dans un style fragmenté qui reflète le langage visuel du Street Pop Art et du graffiti. L'utilisation de couleurs contrastées souligne non seulement les traits du visage, mais communique également une dimension psychologique plus profonde, caractéristique de l'approche de Keil en matière de portrait. L'œuvre dégage un sentiment d'intimité et de familiarité, suggérant que le sujet pourrait être une connaissance personnelle de l'artiste, capturée à travers le prisme dynamique de la vision artistique de Keil. Les mérites artistiques de la technique de Keil dans « Friend Face '84 » Dans « Friend Face '84 », la maîtrise technique de Keil transparaît dans le jeu vibrant des couleurs et les contours expressifs qui définissent la composition. Le choix du Masonite comme support témoigne de sa préférence pour des matériaux robustes, capables de supporter l'épaisseur de sa technique d'empâtement. À l'instar de nombre de ses œuvres, cette toile transcende le simple récit visuel, captivant le spectateur par une palette riche et l'énergie palpable des coups de pinceau. La peinture écaillée, témoin de l'histoire de l'œuvre, lui confère une beauté éphémère, faisant écho à la dégradation urbaine souvent célébrée dans l'art du graffiti. L'œuvre de Keil embrasse la beauté des imperfections et du passage du temps, à l'image de l'esprit du street art, qui trouve souvent une résonance particulière dans le caractère éphémère de ses créations. « Friend Face '84 » est ainsi un régal pour les yeux et un témoignage historique qui porte les marques de son existence. L'héritage de « Friend Face '84 » dans le pop art et le street art L'héritage de « Friend Face '84 » est significatif dans le contexte du pop art et du street art. Cette œuvre représente la contribution de Keil au dialogue en constante évolution entre les formes d'art établies et le mouvement émergent du street art de l'époque. La peinture témoigne de la capacité de Keil à traduire la spontanéité et l'authenticité du street art dans la permanence de la peinture à l'huile sur panneau de fibres. Cette œuvre illustre comment les médiums artistiques traditionnels peuvent s'imprégner de l'esprit et de l'énergie des mouvements contemporains, jetant ainsi un pont entre des univers créatifs disparates. « Friend Face '84 » de Keil est un puissant reflet de l'influence de l'artiste sur l'art moderne, notamment par sa capacité à remettre en question et à repousser les limites de la perception et de l'expérience artistiques. La peinture est un exemple éclatant du style novateur de Keil, qui inspire les nouvelles générations d'artistes à explorer et à intégrer la spontanéité et l'immédiateté de l'art urbain dans leur pratique. « Friend Face '84 » est une œuvre majeure qui capture l'essence même de la démarche artistique de Peter Keil, caractérisée par une utilisation audacieuse de la couleur, une exploration des possibilités texturales de la peinture et une célébration de l'imperfection et de l'éphémère. Ce tableau témoigne avec force de la pérennité de l'œuvre de Keil et de son statut de figure influente de l'art contemporain. Continuant de captiver et de toucher le public, il confirme la place de Keil dans l'histoire de l'art comme un artiste qui a su allier avec brio la sensibilité du pop art urbain et du graffiti à la profondeur et à la complexité des techniques picturales traditionnelles.
$676.00
-
Stinkfish Sérigraphie noire Vogue par Stinkfish
Vogue - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, sur papier d'art de qualité supérieure, par Stinkfish, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2015 Vogue par Stinkfish, sérigraphie signée et numérotée, édition limitée à 60 exemplaires | Signée par l'artiste | Dimensions : 45,7 x 61 cm | Ville : Bogota, Colombie. La première édition s'inspirait d'un magazine espagnol trouvé par Stinkfish ; la seconde, d'un magazine anglophone trouvé par l'artiste. Son style abstrait et détaillé réinterprète le glamour et la beauté de Kate Moss. Stinkfish et l'évolution du pop art urbain L'artiste de rue colombien Stinkfish s'est taillé une place unique dans l'art contemporain. Ses œuvres, souvent caractérisées par des couleurs vibrantes et des pochoirs complexes, reflètent l'énergie dynamique de la culture urbaine. Parmi ses contributions les plus remarquables figure une sérigraphie en édition limitée sur papier d'art, intitulée « Vogue », une œuvre qui fusionne avec brio la spontanéité du street art et l'esthétique raffinée de la pop culture. Cette pièce de Stinkfish rend hommage à l'iconographie des magazines de mode, s'inspirant explicitement d'une couverture de Vogue. Rare œuvre de street art, elle transforme l'image familière d'un mannequin en une œuvre d'art pop emblématique. Créée en 2015, cette sérigraphie signée et numérotée fait partie d'une série exclusive de seulement 60 exemplaires, chacun mesurant 45,7 x 61 cm. Conçue à Bogota, en Colombie, cette œuvre marque une rupture significative avec les fresques murales publiques, souvent plus spontanées, que Stinkfish réalise habituellement. Le processus artistique derrière « Vogue » de Stinkfish La sérigraphie « Vogue » de Stinkfish est particulièrement remarquable par son processus créatif et son histoire. L'œuvre trouve son origine dans la découverte d'un magazine hispanophone qui a captivé l'artiste. Plus tard, une seconde version, inspirée d'un magazine anglophone, a vu le jour, suggérant un récit qui transcende les cultures et les langues. Ce parcours interculturel est essentiel à la compréhension de l'œuvre, reflétant la dimension mondialisée du street art et de la mode. L'œuvre met en valeur le style caractéristique de Stinkfish : des motifs noirs complexes se superposent à la photographie, transformant l'image en une œuvre plus abstraite et vivante. Ces motifs vibrent de vie, insufflant à l'œuvre une énergie cinétique qui redéfinit le glamour et la beauté associés au mannequin, vraisemblablement Kate Moss. Le travail de Stinkfish bouleverse la représentation conventionnelle des figures de la mode, leur insufflant un esprit rebelle et festif. Impact et signification de la « vogue » dans le pop art urbain « Vogue » témoigne du pouvoir transformateur du pop art urbain. L'approche de Stinkfish – qui consiste à réinterpréter un symbole de la haute culture à travers le prisme du street art – remet en question les notions de valeur et de beauté dans le monde de l'art. En intégrant des éléments de graffiti, l'estampe devient un commentaire sur la porosité des frontières entre culture populaire et culture savante, entre l'élite exclusive de la mode et la nature inclusive et démocratique du street art. Le tirage limité de « Vogue » reflète également l'évolution du paysage des collections d'art. Traditionnellement, le street art est éphémère, souvent illégal et créé sous le regard du public. En transposant son œuvre sur du papier d'art et en limitant sa production, Stinkfish comble le fossé entre la nature fugace du street art et la permanence recherchée par les collectionneurs. Cette édition rare permet un accès plus large à son travail et rehausse le statut du street art sur le marché de l'art. « Vogue » de Stinkfish : un carrefour culturel L'estampe sérigraphique « Vogue » de Stinkfish est bien plus qu'une simple œuvre d'art de collection ; c'est un artefact culturel qui incarne la rencontre de différents univers artistiques. Elle capture l'essence du pop art urbain et du graffiti tout en respectant l'univers raffiné de la mode. Cette estampe n'est pas une simple représentation d'une icône de la mode, mais une image réinterprétée qui invite le spectateur à dépasser les apparences et à apprécier la richesse et la complexité sous-jacentes du street art. Ainsi, « Vogue » de Stinkfish constitue une contribution majeure au débat sur la valeur et la place du street art dans la culture contemporaine.
$217.00
-
Emile Bellet Chapeau Blanc Et Robe Rouge AP Lithographie Imprimée par Emile Bellet
Chapeau Blanc Et Robe Rouge AP Artist Proof Lithograph Print by Emile Bellet Hand-Pull Print on Rives BFK Fine Art Paper Limited Edition Graffiti Street Pop Artwork. Épreuve d'artiste AP 2006 Signée et marquée AP Œuvre d'art de taille 15x17,7 représentant une femme en robe rouge près d'un champ de fleurs et de céréales. "Chapeau Blanc Et Robe Rouge" d'Emile Bellet : une vision en couleur et en forme « Chapeau Blanc et Robe Rouge » est une lithographie AP (épreuve d'artiste) saisissante d'Émile Bellet, artiste français contemporain dont l'œuvre s'inspire des traditions de son héritage provençal. Tirée à la main sur papier d'art Rives BFK, cette estampe représente une approche singulière de l'art moderne, mêlant harmonieusement les techniques classiques à l'esthétique du pop art urbain. Cette édition limitée, signée et marquée par Bellet en 2006, mesure 38 x 45 cm et met en scène une femme en robe rouge près d'un champ de fleurs et de blé, capturant un instant de contemplation sereine au cœur d'un paysage luxuriant. La technique et le talent artistique de la lithographie de Bullet La lithographie de Bellet témoigne de sa maîtrise de la gravure, un procédé qui exige précision et créativité. Son statut d'épreuve d'artiste indique qu'elle fait partie des premières tirées de la plaque, un essai permettant à l'artiste de garantir la qualité de l'œuvre finale. Le choix du papier Rives BFK, réputé pour sa texture fine et sa durabilité, confirme l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. Les couleurs vives et expressives, ainsi que la fluidité des formes, illustrent le style caractéristique de Bellet, qui met souvent en scène des femmes élégamment vêtues, rayonnantes de grâce et d'assurance. Capturer l'essence de la Provence dans l'art moderne « Chapeau Blanc et Robe Rouge » est bien plus qu'une simple représentation ; elle évoque le paysage provençal qui inspire Bellet depuis toujours. Le rouge éclatant de la robe, contrastant avec les bleus et les jaunes sereins de l'arrière-plan, évoque la chaleur et la vitalité du soleil méditerranéen, la richesse de la flore de la région et la quiétude de ses champs. L'œuvre de Bellet invite le spectateur à une parenthèse, offrant un répit visuel à la fois apaisant et exaltant. À travers des œuvres comme « Chapeau Blanc et Robe Rouge », Émile Bellet continue d'enchanter les amateurs d'art par son talent à saisir l'âme de la Provence et à la retranscrire dans ses compositions élégantes et stylisées. Ses lithographies, alliance de savoir-faire traditionnel et d'art contemporain, font le lien entre passé et présent, invitant le regard d'un maître moderne à apprécier la beauté intemporelle de la campagne française.
$163.00
-
Stinkfish Sérigraphie Wild Vanity Red par Stinkfish
Wild Vanity - Sérigraphie 5 couleurs rouge, tirée à la main, en édition limitée sur papier naturel Cougar, par Stinkfish, artiste pop art célèbre et rare. 2014 Wild Vanity par Stinkfish, sérigraphie signée et numérotée, édition limitée à 65 exemplaires | Signée par l'artiste. Dimensions : 45,7 x 57,2 cm. Ville : Bogota, Colombie. Sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural, imprimée chez FugScreens Studios, 45,7 x 61 cm. « Wild Vanity » de Stinkfish : une fusion vibrante de street pop art « Wild Vanity » est une création exceptionnelle de Stinkfish, artiste reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis aux couleurs éclatantes. Cette œuvre représente une fusion saisissante entre le style pochoir caractéristique de l'artiste et la palette de couleurs vibrantes qui définit souvent son travail. Tirée à la main et limitée à 65 exemplaires, « Wild Vanity » est une sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural. Elle illustre l'exploration par Stinkfish de la vivacité des traits humains juxtaposée aux motifs abstraits qui définissent son expression artistique. Créée en 2014 et mesurant 45,7 x 57,2 cm, « Wild Vanity » a vu le jour aux studios FugScreens, réputés pour leur travail exceptionnel en sérigraphie. Le choix du papier Cougar Natural – un papier non couché de haute qualité – offre un support idéal à l'impression, garantissant des couleurs vives et des détails précis. Chaque tirage réalisé à la main est signé et numéroté par Stinkfish, offrant un lien tangible avec la main et la vision de l'artiste. Le langage artistique du poisson puant dans « Vanité sauvage » Le langage artistique employé par Stinkfish dans « Wild Vanity » est à la fois audacieux et subtil. Les rouges ne sont pas de simples nuances, mais des expressions symboliques d'énergie et de passion. La sérigraphie permet un effet de superposition qui confère à chaque couleur son propre espace, tout en contribuant à l'unité d'ensemble de l'œuvre. Cette technique révèle les racines de Stinkfish dans le graffiti, un univers où la couleur, la forme et l'espace embellissent, communiquent et résonnent avec le spectateur. Le travail de Stinkfish est souvent caractérisé par l'utilisation de photographies et d'images trouvées dans la rue, qu'il recontextualise en y ajoutant ses motifs au pochoir distinctifs. « Wild Vanity » ne fait pas exception. Les visages de l'œuvre semblent extraits d'un récit existant, un fragment d'une histoire plus vaste que le spectateur est invité à méditer. La superposition de motifs complexes sur les visages transforme les sujets, interrogeant les masques que nous portons et les identités que nous affichons. Implications culturelles de la « vanité débridée » dans l'art contemporain « Wild Vanity » se situe au carrefour de multiples récits culturels. Plus qu'un simple régal pour les yeux, c'est une œuvre artistique qui explore l'essence de l'identité et de la perception dans le monde moderne. À travers une sérigraphie en cinq couleurs, Stinkfish remet en question les frontières traditionnelles entre art savant et art urbain, les fusionnant en une expression unique, à la fois accessible et complexe. Le titre de l'œuvre, « Wild Vanity », suggère une critique de l'égocentrisme et des images construites qui prévalent dans notre société. S'inspirant d'une couverture de magazine de mode, Stinkfish engage un dialogue avec le spectateur sur la nature de la beauté et le rôle des médias dans la construction de notre perception. La dimension sauvage de l'œuvre provient des motifs disruptifs qui se déploient sur les visages, suggérant une tension entre l'essence humaine naturelle et le vernis artificiel des normes sociales. Valeur de collection et influence des sérigraphies de Stinkfish En tant qu'objet de collection, « Wild Vanity » représente une pièce essentielle du portfolio de Stinkfish, incarnant son style distinctif et ses préoccupations thématiques. Son édition limitée en fait un article convoité par les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain. L'influence de Stinkfish dépasse largement les rues de Bogota, en Colombie : son travail est reconnu mondialement, et des œuvres comme « Wild Vanity » sont cruciales pour comprendre son parcours artistique. Cette estampe témoigne également de l'évolution du street art vers une forme d'art à part entière, reconnue et célébrée. En transposant les techniques et l'esthétique du street art dans l'environnement contrôlé de l'atelier, puis sur du papier d'art, Stinkfish crée des ponts entre les univers, offrant une œuvre qui trouve aussi bien sa place en galerie que dans la rue. Dans le contexte du pop art, du street art et du graffiti, « Wild Vanity » illustre parfaitement comment ces genres peuvent se croiser pour créer des œuvres qui reflètent la culture contemporaine et dont le charme est intemporel. La capacité de Stinkfish à communiquer à travers des couches de couleurs et de motifs garantit que « Wild Vanity » restera une œuvre importante et stimulante au sein du récit artistique en constante évolution.
$217.00
-
Fin DAC Layeoja Redux PP Sérigraphie par Fin DAC
Layeoja Redux PP Sérigraphie par Fin DAC Tirage à la main 12 couleurs sur papier d'art Somerset 300 g/m² Édition limitée Œuvre d'art Findac. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée P/P Édition limitée Sérigraphie Taille de l'œuvre 24,61x34,65 Sérigraphie. La maîtrise de Fin DAC dans Layeoja Redux PP Sérigraphie La sérigraphie « Layeoja Redux PP » de Fin DAC est une fusion captivante entre l'énergie du pop art urbain et la minutie de la gravure d'art. Tirée à la main sur papier d'art Somerset 300 g/m², cette œuvre en édition limitée témoigne de la précision de l'artiste dans le procédé de sérigraphie douze couleurs. Mesurant 62,5 x 88 cm, elle fait partie d'une série limitée marquée « Épreuve d'imprimeur » (E/P), indiquant une variante de l'édition standard généralement conservée à des fins d'archivage ou comme exemplaire d'artiste. Signification artistique de Layeoja Redux PP L'œuvre « Layeoja Redux PP » illustre le style caractéristique de Fin DAC, où il mêle réalisme et graphisme pour créer des portraits saisissants. Ces portraits mettent souvent en scène des femmes au visage masqué ou peint, évoquant les thèmes de l'identité cachée et du charisme. Son talent artistique réside dans sa capacité à juxtaposer ces sujets contemporains à une technique rappelant la gravure traditionnelle, conférant à son œuvre une profondeur et une texture qui la distinguent dans le paysage de l'art moderne. Le sujet de « Layeoja Redux PP » est présenté avec un regard énigmatique, son visage partiellement dissimulé par un masque aux couleurs et motifs vibrants. Cette technique visuelle crée un récit captivant autour du personnage, invitant le spectateur à s'interroger sur l'histoire qui se cache derrière cette façade. L'utilisation de couleurs vives et unies contrastant avec les textures complexes obtenues par la sérigraphie renforce l'impact visuel, faisant de cette œuvre une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Fin DAC et la scène du pop art urbain L'influence de Fin DAC sur la scène du street art est considérable, car il repousse sans cesse les limites de ce que peut accomplir cet art. Ses œuvres ne se limitent pas aux murs des villes, mais s'étendent au domaine des beaux-arts avec des pièces comme « Layeoja Redux PP ». Cette sérigraphie témoigne de son engagement envers son art et de son respect pour la discipline, mêlant l'accessibilité et l'attrait du street art à l'exclusivité et à la tradition de l'estampe en édition limitée. « Layeoja Redux PP » célèbre la vision et le talent de l'artiste. Cette œuvre miniature fait le lien entre ses débuts dans le street art et son statut de figure majeure de l'art contemporain. Le travail de Fin DAC demeure une contribution essentielle au débat actuel sur la place et la valeur du street art et du graffiti dans la société contemporaine.
$6,827.00
-
Pat Riot Juston Smoak Putin Beanie Mariners Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Bonnet Juston Smoak/Poutine - Collage unique des Mariners, orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Carte vintage Topps MLB authentique, estampée et réalisée en 2014 avec une technique mixte originale superposée, inspirée du pop art : Juston Smoak/Bonnet Poutine - Mariners
$24.00
-
BE@RBRICK L'anthologie des Beatles 1000% Be@rbrick
The Beatles Anthology 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine de Collection. Medicom Toys présente en 2021 une anthologie des Beatles. Medicom Toys célèbre les Beatles avec la Bearbrick « The Beatles A'nthology », une collection de photographies du célèbre groupe de rock. La technologie de transfert à l'eau garantit un placement unique des impressions. Cette Bearbrick 1000 % mesure 70 cm de haut.
$854.00
-
Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE
Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO
$181.00
-
Adam Lister GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$288.00
-
Brandalism & Brandalised Sculpture en polystone Kissing Coppers Gold Rush par Brandalised
Kissing Coppers - Sculpture en polystone Gold Rush, édition limitée, œuvre de l'artiste Brandalised, célèbre pour ses peintures de graffiti pop et son art urbain. Dimensions du produit en polystone 2021 : Hauteur : 25,4 cm (10 po) * Dimensions de la boîte : Hauteur : 19 cm (7,50 po) Largeur : 20,3 cm (8 po) Profondeur : 36,2 cm (14,25 po) * Kissing Coppers est de retour ! La seconde version de cette pièce très recherchée arbore une luxueuse finition noire et or sur ce pochoir iconique. Des symboles d'autorité dans un moment d'intimité tendre. Un plaidoyer pour l'acceptation des différentes identités sexuelles par la société et une humanisation d'une force perçue comme violente ces derniers temps. Peu importe notre camp ou notre milieu social, nous aspirons tous à une émotion profondément humaine : l'amour. L'or est la couleur de l'amour, de la passion et de la magie. Laissez Kissing Coppers (Gold Rush) illuminer votre collection de sa finition éclatante. Ne manquez pas l'occasion de posséder cette œuvre d'art remarquable, désormais immortalisée sous la forme d'une figurine en polystone en édition spéciale.
$589.00
-
Greg Gossel Peinture en aérosol acrylique originale Queen Blue par Greg Gossel
Queen - Blue Original One of a Kind Peinture technique mixte, acrylique, peinture en aérosol sur panneau de bois encadré avec cadre de table personnalisé par le célèbre artiste de street art et de graffiti Greg Gossel. Œuvre originale signée et encadrée, 2017, Greg Gossel, Reine (Bleue), technique mixte sur panneau de bois entoilé, avec cadre sur mesure, 45,7 x 61 cm (18 x 24 po).
$2,769.00 $2,354.00
-
Mr Doodle- Sam Cox Caravan Chaos Side 4 Panel 11 Peinture originale à la bombe par Mr Doodle - Sam Cox
Caravan Chaos Side 4 Panel 11 Peinture originale à la bombe de peinture par Mr Doodle - Sam Cox Œuvre unique sur panneau d'aluminium monté sur contreplaqué par un artiste pop art de rue. 2015 Caravan Chaos Side 4 Panel 11 Original 1 of 2 Numéroté Peinture à la bombe originale sur panneau d'aluminium monté sur contreplaqué Dimensions de l'œuvre : 17,25 x 13,5. Éraflures naturelles en bas à droite ; résidus en bas à droite inhérents au support et aux matériaux utilisés. Monsieur Doodle – Le langage artistique unique de Sam Cox Dans l'univers dynamique du pop art et du street art, des artistes comme Mr. Doodle, alias Sam Cox, se sont forgé une place à part grâce à des styles distinctifs qui brouillent les frontières entre art, gribouillage et graffiti. « Caravan Chaos Side 4 Panel 11 » de Mr. Doodle est une œuvre originale qui illustre parfaitement cette fusion, révélant un langage visuel unique, à la fois ludique et d'une précision méticuleuse. Cette pièce unique, réalisée à la bombe de peinture sur un panneau d'aluminium monté sur contreplaqué, témoigne du talent et de l'originalité de l'artiste. Appliquée directement sur une surface en aluminium, « Caravan Chaos Side 4 Panel 11 » de Mr. Doodle fait partie d'un ensemble d'œuvres plus vaste qui dépeint un monde à la fois chaotique et harmonieux, peuplé de personnages et de symboles entrelacés. Mesurant 43,8 x 34,3 cm, cette œuvre est un tableau vibrant en noir et blanc, débordant de vie et de mouvement. Les éraflures et résidus naturels sont inhérents au support et aux matériaux utilisés, ce qui confère à l'œuvre une authenticité et un caractère brut supplémentaires. Ces imperfections ne sont pas des défauts, mais des éléments essentiels qui contribuent à la narration de l'œuvre. Exploration des détails du chaos des caravanes Les motifs et personnages complexes qui semblent danser sur la toile métallique révèlent la complexité de l'œuvre. Chaque personnage est dessiné avec fantaisie, mais un ordre sous-jacent au chaos suggère un récit ou un instantané d'un univers plus vaste et invisible. Cet instantané est un exemple classique de la façon dont le street art et le pop art peuvent transformer des objets et des matériaux du quotidien en quelque chose d'extraordinaire, une caractéristique de la démarche artistique de Mr Doodle. Le choix des matériaux dans « Caravan Chaos Side 4 Panel 11 » est crucial pour comprendre le travail de Mr Doodle. Le panneau d'aluminium offre une surface lisse qui interagit de manière unique avec la peinture en aérosol, permettant des lignes nettes et un contraste saisissant entre les nuances de noir et de blanc. Montée sur du contreplaqué, l'œuvre bénéficie d'un support robuste, ancrant les gribouillis éthérés dans une réalité physique. L'usure naturelle de l'œuvre suggère qu'elle a vécu au-delà de l'atelier, peut-être même dans les rues, là où l'essence même du graffiti prend racine. L'héritage du chaos de la caravane de M. Doodle Cette œuvre de Mr. Doodle n'est pas seulement un objet d'art isolé, mais un fragment d'une vision plus vaste que l'artiste développe depuis des années. Son style est immédiatement reconnaissable et est devenu synonyme de l'énergie ludique et de la spontanéité que le pop art et le street art s'efforcent d'incarner. « Caravan Chaos Side 4 Panel 11 » est une capture de cette vision, invitant les spectateurs à pénétrer dans l'univers de Mr. Doodle, où l'art se voit et se vit. La contribution de Sam Cox au monde de l'art, à travers son personnage de Mr. Doodle, constitue un chapitre vibrant de l'histoire du pop art et du street art. Ses œuvres, comme « Caravan Chaos Side 4 Panel 11 », sont visuellement stimulantes et nous rappellent le pouvoir de l'art de transformer et de toucher son public à de multiples niveaux. Cette pièce, telle quelle, célèbre la créativité à l'état pur et s'intègre parfaitement à toute collection qui apprécie l'audace et la fantaisie.
$2,626.00
-
Paul Insect Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect
Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect, imprimée à la main sur panneau, édition limitée. Édition limitée 2019, signée et numérotée, lot de 3 œuvres d'art sur carton, format 9,38 x 6,75 pouces chacune, sérigraphie. Collection Paul Insect LDN Paris, sérigraphies 2019 La collection LDN Paris 2019 de l'artiste contemporain britannique Paul Insect est un ensemble vibrant de trois sérigraphies qui illustre sa fusion de sensibilité pop, d'esthétique du street art et d'expérimentations graphiques audacieuses. Chaque œuvre de la série mesure 23,8 x 17,1 cm et est tirée à la main sur carton, signée et numérotée en édition limitée. Reconnu pour son utilisation saisissante de la couleur, ses compositions superposées et ses subtiles accents surréalistes, Insect présente un agencement hypnotique d'yeux humains partiellement voilés par des formes colorées vives et irrégulières, créant un sentiment d'intimité et de détachement. Le motif récurrent de l'œil invite le spectateur à un échange visuel direct, tandis que les formes environnantes perturbent et fragmentent le regard. Variations de couleurs dynamiques L'ensemble propose trois palettes de couleurs distinctes – des fonds à dominante rose, orange et bleue – chacune rehaussée de formes nettes et contrastées dans des tons de vert électrique, rose vif, jaune éclatant et bleu saturé. Le rendu pointilliste des yeux confère une texture d'impression vintage, juxtaposée aux aplats de couleurs contemporains. Ce contraste délibéré de styles d'impression accentue la sensation de mouvement et de tension au sein de l'œuvre, tout en témoignant de la maîtrise des techniques de sérigraphie par Insect. La réalisation artisanale des impressions garantit une richesse de couleurs et une précision de superposition exceptionnelles, permettant à chaque panneau de s'affirmer à la fois comme une pièce unique et comme élément d'un triptyque cohérent. Influence du street art et exécution en beaux-arts Le parcours de Paul Insect a longtemps fait le lien entre l'énergie brute de la culture urbaine et le raffinement des œuvres exposées en galerie. Ses compositions possèdent souvent l'immédiateté des affiches de rue collées à la paille, tout en étant méticuleusement élaborées avec la maîtrise et la pérennité de la gravure d'art. Dans la collection LDN Paris, les yeux désincarnés évoquent les thèmes de l'anonymat, de la surveillance et des récits invisibles de la vie urbaine. Les fragments superposés qui entourent le regard suggèrent à la fois camouflage et révélation, reflétant la tension entre présence publique et identité privée souvent présente dans le contexte du street art. La vision artistique de Paul Insect Né au Royaume-Uni, Paul Insect s'est fait connaître internationalement au début des années 2000 grâce à son approche singulière mêlant sous-entendus politiques, humour surréaliste et audace graphique. Son œuvre s'est exposée aussi bien dans des espaces clandestins de la rue que dans des expositions prestigieuses, brouillant souvent la frontière entre commentaire urbain subversif et œuvre d'art de collection. La collection LDN Paris illustre sa capacité à transformer des éléments visuels simples – ici, l'œil humain – en messages complexes et stimulants, sublimés par une utilisation audacieuse de la couleur. Ce coffret de sérigraphies en édition limitée témoigne non seulement de sa précision technique, mais aussi de l'énergie et de l'impact visuel qui ont fait de Paul Insect une figure majeure du street art, du pop art et du graffiti contemporains.
$1,500.00 $1,275.00