Yeux

376 produits

  • Cat Goddess Archival Print by Jeff Soto

    Jeff Soto Cat Goddess Archival Print par Jeff Soto

    Tirages d'art en édition limitée « Déesse Chat » sur papier beaux-arts 310 g/m², réalisés par Jeff Soto, artiste de rue graffiti et pop art moderne. « La "Déesse Chat" fait partie d'une série de peintures explorant le cycle de vie des êtres vivants. Je me considère comme spirituel, mais pas très religieux. Dans ma famille, on parlait de Jésus et de Dieu, mais nous ne pratiquions aucune religion. Je me demande sans cesse pourquoi nous sommes là, quel est le sens de tout cela, et les réponses restent souvent obscures. J'aime à penser que nous possédons une âme ou une énergie, et je me demande où elle va après notre mort. J'ai le sentiment que si les humains possèdent cette énergie, alors tous les êtres vivants la possèdent aussi. La Déesse Chat est une sorte de passage, un portail vers un autre monde. J'imagine sa gueule s'ouvrir et emporter l'âme vers un lieu beau et sûr. Peut-être le Paradis ? » – Jeff Soto

    $226.00

  • Past Present Future Dark Teal Silkscreen by Gats- Graffiti Against The System

    Gats- Graffiti Against The System SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $375.00

  • Are We There Yet? HPM Stencil Spray Paint Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sommes-nous arrivés ? Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Sommes-nous arrivés ? Impression acrylique au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x11 sur bois encadré, prête à être accrochée. On y est bientôt ? Impression à la peinture aérosol au pochoir HPM par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « Are We There Yet? », une œuvre pochoir à la bombe qui invite à la réflexion et incarne l'esthétique audacieuse du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce unique, signée et numérotée, peinte à la main et créée en 2020 dans le cadre d'une édition limitée à 20 exemplaires, mesure 28 x 28 cm sur un châssis en bois. Prête à être accrochée, elle fusionne les influences de la culture pop moderne avec l'énergie brute de l'art urbain. La composition met en scène une figure féminine saisissante, réalisée dans un style pop art classique, avec des points de trame, des contours noirs marqués et une palette de couleurs vibrantes. Son regard expressif, les yeux grands ouverts, est accompagné de la phrase « Are We There Yet? », placée en évidence dans un encadré façon bande dessinée. Derrière elle, un symbole de paix brisé se détache sur un fond rose vif, suggérant les thèmes de la désillusion, des troubles sociaux et de la quête apparemment sans fin du progrès. Le contraste saisissant entre l'esthétique brillante et soignée et le message sous-jacent crée une tension caractéristique de l'œuvre de Denial, invitant les spectateurs à s'interroger sur sa signification plus profonde. Le commentaire social derrière « Sommes-nous arrivés ? » Denial est connu pour son regard satirique sur la culture contemporaine, utilisant des codes visuels reconnaissables pour critiquer le consumérisme, la politique et les attentes de la société. « Are We There Yet? » joue sur la nostalgie tout en livrant un commentaire incisif sur l'état des affaires mondiales, notamment sur les questions de paix, de stabilité et de progrès. L'utilisation du symbole de la paix brisé suggère une érosion des idéaux, interrogeant la capacité de la société à avancer ou à s'enliser dans un cycle de conflits non résolus. L'expression du visage de la femme traduit l'incertitude, la frustration, voire une certaine résignation. La phrase « Are We There Yet? » fait écho à un sentiment d'impatience familier, généralement associé aux longs voyages, mais dans ce contexte, elle devient une métaphore du changement social et des luttes nécessaires pour parvenir à une paix véritable. En utilisant une imagerie pop art rappelant les illustrations de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, Denial établit un lien entre les idéaux passés et les réalités présentes, soulignant le contraste entre les promesses et la réalité. Les techniques artistiques et le style du déni Denial utilise un mélange de techniques de street art au pochoir et d'influences pop art pour créer des œuvres à la fois visuellement saisissantes et conceptuellement captivantes. Son utilisation de la peinture en aérosol, de couleurs vives et de contours nets confère à son travail une impression d'immédiateté, tandis que l'intégration d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de l'édition. Cette méthode s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où l'esthétique de la production de masse rencontre l'individualité brute de la culture urbaine. L'effet de trame, élément emblématique du pop art, fait référence aux techniques d'impression mécanique utilisées dans les bandes dessinées et la publicité, renforçant les thèmes de l'influence des médias de masse et des récits axés sur la consommation. La juxtaposition d'une esthétique d'inspiration vintage et de thèmes socio-politiques modernes crée un dialogue stimulant, incitant les spectateurs à reconsidérer les images et les messages qu'ils consomment quotidiennement. Le panneau de bois encadré ajoute de la profondeur et de la texture à l'œuvre, lui conférant une dimension tangible plutôt qu'une simple impression bidimensionnelle et renforçant ainsi son caractère affirmé. L'impact de « On est arrivés ? » dans l'art urbain contemporain « Are We There Yet? » illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent être à la fois visuellement captivants et porteurs d'un message social. L'art de Denial, qui mêle humour, nostalgie et critique, permet à son œuvre de toucher un large public, des passionnés de culture pop aux collectionneurs en quête d'art contemporain significatif. Son propos sur la paix et le progrès social résonne particulièrement à une époque où les conflits, les inégalités et les crises environnementales restent au cœur du débat public. Denial repousse sans cesse les limites de l'art urbain, utilisant son travail comme un espace de discussion et de réflexion. « Are We There Yet? » saisit un moment de questionnement collectif, incitant les spectateurs à s'interroger sur le chemin parcouru par la société, mais aussi sur celui qui reste à parcourir. Grâce à sa maîtrise de l'iconographie pop et de l'esthétique du street art, Denial garantit à son œuvre un impact durable et inoubliable, confirmant ainsi sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.

    $600.00

  • Nebula. Silkscreen Print by Violeta Hernandez

    Violeta Hernandez Nébuleuse. Sérigraphie par Violeta Hernandez

    Nébuleuse. Sérigraphie artisanale en édition limitée 11 couleurs sur papier coton Guarro par Violeta Hernandez, artiste de street art et pop art. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et imprimée à la feuille d'or (2022), format 29x29. Impression sérigraphique manuelle à onze encres, papier Guarro 60 % coton. Format : 74 x 74 cm (29 x 29 po). Imprimé par Taller 75 grados (Mexico). Chaque exemplaire est signé et numéroté par V. Édition très limitée à 30 exemplaires. De légères variations peuvent exister d’une pièce à l’autre, chaque exemplaire étant réalisé artisanalement.

    $533.00

  • Behold Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Voici l'impression giclée par Casey Weldon

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $226.00

  • The Cops Red Yellow Blotter Paper Archival Print by Niagara

    Niagara The Cops Red Yellow Blotter Paper Archival Print par Niagara

    The Cops - Papier buvard rouge et jaune, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Niagara, œuvre d'art LSD de la culture pop. « On livrait des Porsche et des Ferrari à des écrivains à Los Angeles. Le Colonel était un ancien pilote de course. On ne s'est jamais fait arrêter par la police… jusqu'au lendemain soir. » – Niagara

    $352.00

  • Dark Eyes Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Impression jet d'encre yeux sombres par Jason Levesque

    Œuvre d'art impie, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12

    $134.00

  • Flor Azul Giclee Print by Cezar Brandao

    Cezar Brandao Flor Azul Giclee Print par Cezar Brandao

    Œuvre d'art Flor Azul, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Cezar Brandao.

    $103.00

  • Katydid Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Katydid Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art Katydid, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 16 x 12 pouces.

    $134.00

  • Powderpuff Archival Print by Alex Garant

    Alex Garant Impression d'archives Powderpuff par Alex Garant

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'œuvre Powderpuff, par l'artiste de graffiti pop culture Alex Garant. Artiste : Alex Garant Titre : « Powderpuff » Technique : Tirage pigmentaire d’archives Édition : 50 exemplaires Signatures : Signé et numéroté par l’artiste Dimensions : 45,7 cm x 45,7 cm

    $159.00

  • Friend Face 92 Pink Blue Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Visage d'ami 92 Rose Bleu Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Friend Face 92 Rose Bleu Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1992. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Le tableau représente un visage allongé, divisé en deux parties roses et bleues. Légères salissures. Exploration de l'expressionnisme vibrant de « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil La peinture à l'huile originale « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil incarne avec force la vitalité et la puissance expressive du street art et du graffiti. Surnommé « L'Homme Sauvage de Berlin », Peter Keil est un artiste contemporain de renom dont l'œuvre vibre d'une énergie brute et d'une richesse chromatique caractéristiques du mouvement néo-expressionniste. Cette œuvre de 1992, signée et datée par l'artiste, est une peinture à l'huile originale sur panneau de Masonite de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Elle illustre l'approche singulière de Keil en matière de forme et de couleur. Son art se caractérise par une application audacieuse et en impasto de la peinture, où d'épaisses couches sont appliquées pour créer une surface texturée, à la fois tactile et visuellement captivante. Avec le temps, quelques écaillures de peinture peuvent apparaître, non pas comme un signe de détérioration, mais plutôt comme une indication de l'histoire dynamique de l'œuvre et de l'évolution naturelle des matériaux utilisés. « Friend Face 92 Pink Blue » présente un visage allongé divisé par des bandes roses et bleues contrastées, une dichotomie qui évoque un sentiment de dualité et de profondeur émotionnelle dans le visage du personnage. La résonance culturelle de l'héritage artistique de Peter Keil Le charme unique de l'œuvre de Peter Keil réside dans sa capacité à toucher le spectateur au plus profond de lui-même. Ses peintures transcendent la représentation traditionnelle, privilégiant la transmission de l'émotion par une manipulation expressive des couleurs et des formes. « Friend Face 92 Pink Blue » en témoigne : le jeu des tons chauds et froids y articule un paysage psychologique complexe. Cette œuvre illustre parfaitement comment les peintures de Keil interpellent le spectateur, l'invitant dans un univers où le viscéral et le visuel se rencontrent. La contribution de Keil au street art et au graffiti se caractérise par son mépris des conventions et sa célébration de l'individualité. Le coup de pinceau spontané et souvent énergique reflète l'esprit du graffiti, tandis que l'utilisation de couleurs vives et de formes abstraites rappelle l'influence du pop art. Ainsi, « Friend Face 92 Pink Blue » est une œuvre d'expression personnelle et un dialogue avec les mouvements qui ont façonné l'art contemporain. Les collectionneurs d'œuvres de Keil sont souvent attirés par la liberté débridée et la vitalité palpable qui se dégagent de ses peintures. Posséder une œuvre comme « Friend Face 92 Pink Blue », c'est s'immerger dans une création artistique imprégnée de la vigueur caractéristique de l'artiste et qui évolue au fil du temps. C'est une invitation à contempler l'interaction entre destruction et création, où la peinture écaillée et l'éclat persistant des couleurs racontent l'histoire du parcours d'une œuvre à travers le temps. « Friend Face 92 Pink Blue » de Peter Keil est une œuvre vibrante et unique en son genre, qui capture l'essence du néo-expressionnisme et témoigne du statut de l'artiste comme figure majeure du street art et du graffiti. Avec ses couleurs saisissantes et sa force expressive, cette peinture est un exemple éloquent de la vision artistique durable de Keil et de son influence sur l'art contemporain.

    $676.00

  • Sale -15% Hollow Breath Original Acrylic Charcoal Painting by Craww

    Craww Peinture originale au fusain acrylique Hollow Breath par Craww

    Hollow Breath, œuvre originale unique en son genre, peinture au fusain et acrylique sur bois encadré, par Craww, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture acrylique originale signée de 2013, dimensions 23,5 x 31,5 cm, sur panneau de bois encadré, prête à être accrochée. Explorer les profondeurs du Souffle Creux de Craww « Hollow Breath », une œuvre originale et captivante du célèbre artiste de street art Craww, illustre avec force comment l'énergie brute du pop art et du graffiti peut être canalisée dans des médiums artistiques plus traditionnels. Cette pièce unique, créée en 2013, est une symphonie de fusain et d'acrylique sur un panneau de bois entoilé, témoignant de la maîtrise de l'artiste pour ces deux matériaux. L'œuvre de 59,7 x 80 cm offre un espace généreux à la vision sombre et onirique de Craww. Signée par l'artiste, « Hollow Breath » capture l'essence du style caractéristique de Craww, souvent marqué par des figures féminines éthérées enlacées à des éléments naturels. La peinture explore des thèmes récurrents dans son œuvre : la dualité de la beauté et de la mélancolie, et l'équilibre subtil entre la vie et la mort. Le fusain confère à la peinture une douceur, permettant des dégradés subtils et une certaine profondeur, tandis que l'acrylique apporte une vivacité qui perce le voile monochrome. Technique et symbolisme dans le souffle creux de Craww Dans « Souffle creux », l'utilisation du fusain et de la peinture acrylique par Craww n'est pas un simple choix de prédilection, mais une décision délibérée visant à exprimer des états émotionnels complexes. Le fusain, avec son aspect fumé et diffus, crée une impression d'impermanence et de fragilité, faisant écho à la nature éphémère de la vie. Parallèlement, l'acrylique, réputée pour son intensité et sa clarté, met en valeur les points focaux de la toile, tels que les lys et les roses, symboles de pureté et de passion. Le panneau de bois encadré constitue un support idéal pour cette œuvre, sa solidité contrastant fortement avec la délicatesse des images. Cette juxtaposition reflète les contrastes présents dans l'ensemble du travail de Craww, où force et vulnérabilité coexistent souvent. La texture du bois confère à l'œuvre une dimension organique, l'ancrant dans le monde naturel qui influence fréquemment l'art de Craww. La position unique de Craww dans l'art contemporain Craww occupe une place unique dans l'art contemporain, faisant le lien entre les univers souvent distincts du street art et des beaux-arts. « Hollow Breath » témoigne de sa capacité à naviguer entre ces deux mondes, insufflant l'immédiateté et l'authenticité du street art dans un format traditionnellement associé aux galeries et aux musées. L'originalité de cette œuvre et sa capacité à être accrochée immédiatement en font non seulement une œuvre d'art, mais une pièce maîtresse qui trouvera sa place dans la collection d'un amateur d'art. La beauté mélancolique de « Hollow Breath » trouve un écho chez ceux qui connaissent le travail de Craww dans l'espace public. Pourtant, elle s'impose également comme une œuvre d'art à part entière, invitant à l'interprétation et à l'admiration, que l'on soit familier ou non avec son street art. Cette polyvalence et cette large audience rendent l'œuvre de Craww particulièrement captivante sur la scène artistique contemporaine. « Hollow Breath » incarne le charme envoûtant de la vision artistique de Craww, fusionnant la fluidité du fusain avec l'intensité de l'acrylique sur une toile aussi résistante que le bois. Cette peinture originale est un exemple frappant de la façon dont le pop art urbain et le graffiti peuvent transcender leurs racines urbaines pour créer un art à la fois profond et accessible, capable d'émouvoir et de fasciner dans le calme d'un espace intérieur.

    $2,934.00 $2,494.00

  • Tratos Archival Print by Tratos

    Tratos Impression d'archives Tratos par Tratos

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage et imprimée sur papier d'art par l'artiste Tratos, figure emblématique du street art pop et du graffiti. 2022 Artiste : Tratos Titre : « Tratos » Technique : Tirage pigmentaire d’archives Édition : 50 exemplaires Signatures : Signé et numéroté par l’artiste Dimensions : 50,8 cm x 50,8 cm

    $243.00

  • Sale -15% Triumph Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie Triumph par Pose - Jordan Nickel

    Triumph, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 17 couleurs sur papier d'art de qualité supérieure, par Pose, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée, découpée à la main, 2021, 36 x 25,75 pouces

    $1,841.00 $1,565.00

  • Fish Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin original au crayon graphite de poisson par Naoto Hattori

    Dessin original de poisson dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. Légères éraflures sur le cadre, normales compte tenu de l’âge. Le parcours artistique du dessin original de poisson de Naoto Hattori La contribution unique de Naoto Hattori au monde de l'art trouve souvent sa juste place à la croisée du surréalisme et du street art. L'œuvre originale « Fish Original », dessinée à la main sur papier d'art vieilli et frangé, est une illustration parfaite de ce mélange artistique. Réalisé en 2012, ce dessin original au crayon et au graphite témoigne du style complexe de Hattori et de sa capacité à créer profondeur et narration au sein d'un sujet minimaliste. L'œuvre, présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, dévoile une image de 7,6 x 12,7 cm, offrant un aperçu de la perspective surréaliste de l'artiste à travers le prisme du pop art et du graffiti. Cette pièce unique signée par Hattori est un dessin original et original, illustrant l'impact subtil et puissant de l'art monochrome. Le choix du papier d'art vieilli et frangé témoigne de l'attachement de Hattori aux qualités texturales que ce support confère à l'œuvre. Les bords irréguliers confèrent à l'œuvre une touche d'ancienneté et un aspect organique, enrichissant l'expérience visuelle et soulignant la simplicité du sujet : un poisson. Le dessin, d'une représentation directe, est empreint de mouvement et de vie, capturant l'essence du sujet avec un réalisme délicat, caractéristique du travail d'Hattori. Explorer les nuances du surréalisme d'Hattori dans le contexte du street art L'œuvre « Fish Original » de Naoto Hattori est un clin d'œil subtil à la fluidité du pop art urbain et à la force évocatrice du graffiti. Bien que le travail d'Hattori soit principalement ancré dans le surréalisme, l'influence du street art est manifeste dans sa manière d'aborder ses sujets. Ce dessin possède une certaine spontanéité et une authenticité, qualités souvent admirées dans le street art. Le trait de crayon est précis, mais une liberté et une spontanéité sous-jacentes s'accordent avec l'esprit du graffiti. Encadré et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, le dessin « Fish Original » reflète l'implication d'Hattori dans son art, de sa conception à sa présentation. Les légères éraflures sur le cadre, témoins de son âge, ajoutent du caractère à l'œuvre, suggérant une histoire au-delà de son contenu visuel. Ce type de patine attire souvent les amateurs de street art, car elle confère à ces œuvres une dimension narrative riche et personnelle. Ces éraflures ne sont pas des défauts, mais les marques d'un parcours, à l'image des murs patinés qui servent de toiles au street art. Art urbain pop, graffiti et intimité des œuvres à petite échelle L'univers du street art et du graffiti est réputé pour son audace et sa visibilité à grande échelle. Pourtant, des œuvres comme « Fish Original » de Hattori remettent en question cette convention en mettant en lumière l'intimité des œuvres de petit format. À travers ce dessin, Hattori démontre que l'essence du street art ne se limite pas à la taille, mais réside dans l'authenticité et la puissance expressive de l'œuvre. Le choix de l'encadrement et du passe-partout personnalise davantage l'œuvre, lui conférant un caractère narratif, à l'instar du street art qui, souvent, raconte des histoires dans l'espace public. « Fish Original » de Naoto Hattori fait le lien entre les mondes souvent distincts des beaux-arts et du street art, alliant la précision du dessin au crayon à l'accessibilité et à l'émotion propres au street art. Cette œuvre illustre comment l'art peut transcender les frontières et s'adresser à un public diversifié. Ce dessin, d'une facture méticuleuse et sur fond de papier vieilli texturé, est une œuvre précieuse de l'art contemporain. Il offre un moment de contemplation et de connexion au cœur du dialogue foisonnant entre le pop art urbain et le graffiti. Il témoigne du potentiel que recèle la fusion de différentes disciplines artistiques, tel que le perçoit le regard visionnaire de Naoto Hattori.

    $793.00

  • Candy Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impression giclée Candy par Bec Winnel

    Estampe giclée « Candy » de Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 2014 (25 exemplaires). Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 16,25 pouces. Jeune femme blonde tatouée et colorée, pensive. Exploration de la fusion entre féminité et art urbain pop dans l'estampe giclée Candy de Bec Winnel Bec Winnel est une figure incontournable de l'art contemporain, notamment du Street Pop Art et du graffiti. Cette artiste australienne est reconnue pour son approche méticuleuse et délicate du portrait, qui allie le dessin traditionnel à des thèmes contemporains et à l'esthétique du street art. Parmi ses œuvres phares figure « Candy Giclee Print », une édition limitée illustrant son style unique, fruit de la fusion de ces influences artistiques. Tirée à seulement 25 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée à la main par l'artiste, ce qui en fait un objet de collection très prisé des amateurs de Street Pop Art. L'attrait de l'art en édition limitée L'estampe « Candy Giclée » mesure 29,8 x 41,3 cm, un format à la fois intime et imposant. Le choix d'un papier d'art de qualité supérieure pour son impression renforce son charme et lui confère une dimension tactile qui sublime l'expérience visuelle. Les tirages en édition limitée comme celui-ci offrent un sentiment d'exclusivité et d'investissement, garantissant à quelques privilégiés seulement l'accès à cette œuvre d'art. La rareté de l'édition suscite souvent une appréciation plus profonde et un lien plus intime avec l'œuvre, lien encore renforcé par la signature de l'artiste. Symbolisme et style dans l'impression giclée Candy L'œuvre est un portrait saisissant d'une jeune femme blonde tatouée, plongée dans ses pensées. Les couleurs sont vibrantes et les motifs des tatouages ​​évoquent l'art du graffiti. Ce mélange de styles parvient avec une grande efficacité à exprimer la personnalité et la vie intérieure du sujet. Les tatouages, que l'on pourrait considérer comme une forme d'art urbain, ornent sa peau comme une toile, suggérant une histoire personnelle et intime. L'expression pensive du sujet invite le spectateur à contempler ses pensées et ses émotions, ainsi que la signification culturelle du tatouage comme forme d'expression de soi et d'affirmation identitaire. Impact du street art pop et des graffitis Le pop art et le graffiti sont depuis longtemps à l'avant-garde du défi aux frontières traditionnelles du monde de l'art. Ils insufflent la vitalité de la culture urbaine dans les espaces généralement plus conventionnels des galeries. L'œuvre « Candy Giclee Print » de Bec Winnel illustre la fusion du délicat et de l'audacieux, du privé et du public, du contrôlé et du libre. Elle témoigne du pouvoir de l'art inspiré de la rue à infiltrer et enrichir le discours artistique dominant, tout en conservant son caractère subversif et authentique. Dans le contexte plus large de l'histoire de l'art, des œuvres comme « Candy Giclee Print » constituent d'importants artefacts culturels qui reflètent leur époque et les mentalités sociales. Elles soulignent également l'importance du street art dans les débats contemporains sur l'art et sa place dans la société. L'œuvre de Winnel, avec sa précision et sa profondeur émotionnelle, démontre que le street art peut être un médium aussi puissant et profond que n'importe quelle forme d'art traditionnelle, capable de transmettre des thèmes complexes et de toucher profondément les spectateurs. Par son travail, Bec Winnel contribue à la reconnaissance croissante du Street Pop Art comme une forme d'expression artistique légitime et essentielle. Ses œuvres ne se contentent pas d'orner les murs de leurs acquéreurs ; elles s'inscrivent dans la conscience collective d'une société qui prend de plus en plus conscience de la frontière floue entre art savant et art urbain, entre galerie et ruelle. L'estampe « Candy Giclee Print » de Winnel n'est pas seulement une belle œuvre d'art ; c'est un vecteur de dialogue culturel, un fragment de vie contemporaine et le reflet de l'évolution du paysage artistique et de l'expression.

    $211.00

  • Meowl 12x16 Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Meowl 12 x 16 sérigraphie par Nate Duval

    Meowl - Impression sérigraphique 3 couleurs réalisée à la main sur papier beaux-arts, 12x16 pouces, par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 12 x 16 pouces.

    $40.00

  • The Animal In Me Giclee Print by Edith Lebeau

    Edith Lebeau L'animal en moi impression jet d'encre par Edith Lebeau

    L'œuvre d'art « The Animal In Me », impression giclée en édition limitée sur papier d'art épais, par Edith Lebeau, artiste de graffiti de la culture pop.

    $217.00

  • Duality Dana Scully X FIles Silkscreen Print by Jeremy VanCleef

    Jeremy VanCleef Dualité Dana Scully X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef

    Duality Dana Scully X Files Sérigraphie par Jeremy VanCleef Tirage à la main sur papier d'art Édition limitée 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 25 exemplaires Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie de Dana Scully X Files. Dualité Dana Scully X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef « Duality Dana Scully » est une sérigraphie en édition limitée créée par Jeremy VanCleef en 2013. Elle offre une interprétation saisissante du personnage iconique de la série « X-Files ». Tirée à la main, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) fait partie d'une édition signée et numérotée de seulement 25 exemplaires, ce qui en fait une pièce rare et recherchée. L'œuvre capture l'essence de Dana Scully à travers une composition minimaliste et envoûtante, intégrant des portraits fragmentés, des textures en demi-teintes à fort contraste et une typographie audacieuse. L'utilisation d'une palette rouge et noire intensifie la profondeur psychologique de l'œuvre, s'inscrivant dans l'esthétique visuelle caractéristique du street art et du graffiti. Concept et symbolisme visuel Dans « Duality », Dana Scully explore la tension entre logique et croyance, un thème central de la série « X-Files ». Son visage, partiellement effacé, laisse un vide béant qui suggère la lutte entre la science et l'inconnu. La découpe blanche et nette interrompt sa silhouette, renforçant la dualité entre scepticisme et foi qui définit son personnage. Ses yeux creux, un motif récurrent dans l'œuvre de VanCleef, ajoutent une dimension étrange, presque surnaturelle, à l'image des mystères troublants qu'elle enquête. L'arrière-plan, aux textures altérées et au grain discret, évoque de vieux documents et des dossiers de complots, accentuant encore la dimension secrète de la composition. Des éléments textuels tels que « Logique », « Raison » et « Sceptique » ponctuent l'œuvre, soulignant les traits caractéristiques de son caractère. L'inclusion d'un petit collier en forme de croix, comme suspendu dans le temps, évoque subtilement son dilemme spirituel et ajoute une dimension supplémentaire à la complexité de l'œuvre. Influence du street art, du pop art et du graffiti Jeremy VanCleef utilise des techniques issues du street art et du graffiti, intégrant des portraits au pochoir, une typographie vieillie et des textures superposées évoquant les affiches collées urbaines. L'esthétique brute et sans fioritures, combinée à des éléments graphiques aux contours nets, rappelle l'atmosphère de la culture fanzine underground et du street art alternatif. La palette restreinte de rouges profonds et de tons monochromes crée un impact visuel fort, à l'instar des graphismes audacieux des graffitis au pochoir. L'interaction entre les traditions de l'estampe et la déconstruction numérique confère à l'œuvre une impression d'immédiateté et de spontanéité, qualités souvent présentes dans les fresques murales contemporaines. La capacité de VanCleef à détourner des images familières tout en conservant de fortes références culturelles s'inscrit dans les principes fondamentaux de l'expression artistique urbaine, où la rébellion, la remise en question de l'autorité et la contestation des perceptions occupent une place centrale. Collectibilité et impact culturel Édition limitée à 25 exemplaires numérotés et signés, « Duality Dana Scully » revêt une grande valeur dans le monde du street art et du graffiti. Sa rareté la rend très recherchée par les collectionneurs, notamment ceux qui apprécient la rencontre entre science-fiction et esthétique urbaine contemporaine. « X-Files » demeure une référence culturelle, et cette œuvre capture le mystère et la profondeur intellectuelle de la série. La réinterprétation de Dana Scully par Jeremy VanCleef la transforme d'un personnage de télévision en un symbole abstrait de quête de vérité et d'interrogation existentielle. Son procédé de sérigraphie artisanale confère à chaque exemplaire une qualité tactile unique, renforçant l'authenticité et l'intégrité artistique de l'œuvre. La pertinence persistante des théories du complot, du secret d'État et du scepticisme scientifique fait de cette pièce une puissante représentation visuelle du dialogue permanent entre faits et croyances, la consacrant comme un exemple emblématique du street art inspiré par la culture pop.

    $243.00

  • Once Upon A Time No More 2 Lenticular Print by Mimi Yoon

    Mimi Yoon Il était une fois, plus jamais 2 - Impression lenticulaire de Mimi Yoon

    Il était une fois, plus rien 2. Œuvre d'art lenticulaire giclée en édition limitée sur papier d'art lenticulaire de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Mimi Yoon. Œuvre lenticulaire signée et numérotée (2021), format 21 x 27 cm. L'image change selon l'angle de vue. Chicago Dior, Nike Shoes. La culture pop, le graffiti et le street art jouent un rôle essentiel dans la scène artistique contemporaine, proposant des interprétations originales de motifs traditionnels et embrassant la fusion de différentes formes artistiques. Mimi Yoon, artiste reconnue dans ce domaine, a rencontré un succès remarquable avec son œuvre intitulée « Once Upon A Time No More 2 ». Cette création témoigne de son ingéniosité, fusionnant harmonieusement l'imagerie des contes de fées classiques et les symboles culturels modernes. Réalisée en impression giclée, une méthode réputée pour sa capacité à reproduire les couleurs avec précision et une grande netteté, l'œuvre est présentée sur un papier d'art lenticulaire. Ce choix particulier de support est ce qui distingue « Once Upon A Time No More 2 ». L'impression lenticulaire est une technologie qui utilise des lentilles lenticulaires pour produire des images avec une illusion de profondeur ou la capacité de changer selon l'angle de vue. Cet effet visuel dynamique signifie que l'image se métamorphose en fonction de la perspective du spectateur, offrant une expérience interactive et riche. Le choix de cette technique par Mimi Yoon insuffle dynamisme et modernité à son œuvre, permettant au récit d'évoluer au gré des mouvements du spectateur. Le sujet, à la fois captivant et stimulant, met en scène une Cendrillon réinventée, juxtaposée aux iconiques chaussures Nike de Chicago Dior, remettant en question le récit traditionnel où les pantoufles de verre jouent un rôle central. Ce mélange délibéré de princesse de conte de fées et de streetwear contemporain reflète une mutation culturelle, suggérant un conte modernisé où logos de marques et style urbain occupent une place prépondérante. La présence de l'oiseau et de la souris, figures familières de l'histoire de Cendrillon, entremêle davantage l'ancien et le nouveau, ancrant le récit de Yoon comme un conte de fées des temps modernes. L'année 2021 a marqué une étape importante pour « Once Upon A Time No More 2 », avec sa sortie en édition limitée. Chaque exemplaire est signé par Mimi Yoon, garantissant son authenticité et une touche personnelle de l'artiste. Renforçant encore son caractère exclusif, l'œuvre est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé et numéroté. Mesurant 53 x 69 cm, elle s'impose comme une pièce maîtresse, captivant le regard et suscitant le débat. « Once Upon A Time No More 2 » de Mimi Yoon est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une réflexion sur l'interaction entre la société contemporaine et les contes ancestraux. En chaussant Cendrillon de Nike, Yoon non seulement remet en question le récit, mais le renouvelle, le rendant pertinent pour le public d'aujourd'hui. S'inscrivant dans le contexte plus large du pop art, du graffiti et du street art, cette œuvre illustre comment des artistes comme Yoon réinventent les normes et repoussent les limites. Elle nous rappelle que l'art est en perpétuelle évolution, constamment influencé par les mutations sociétales, les avancées technologiques et la vision de l'artiste. À travers « Once Upon A Time No More 2 », Mimi Yoon invite les spectateurs à contempler et à s'approprier un conte de fées résolument ancré dans l'air du temps.

    $737.00

  • Look Busy The Boss is Coming... HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Look Busy The Boss is Coming... HPM Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    Regardez, Busy The Boss arrive... Œuvre originale peinte à la main, technique mixte multiple, à la bombe de peinture sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM signée 2020 (10 exemplaires) Dimensions de l'œuvre : 13,5 x 11,5 « Mon œuvre évoque un désastre imminent et de nombreux thèmes crus et sinistres, mais cela ne signifie pas que je souhaite que cela se produise. J'espère qu'elle suggérera seulement le contraire : montrer l'absurdité de tout cela et comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial « Look Busy The Boss is Coming… » de Denial comme commentaire sur le pop art urbain « Occupez-vous, le patron arrive… » est une œuvre saisissante de pop art moderne, signée par l’artiste de rue Denial, pseudonyme de l’artiste canadien Daniel Bombardier. Cette création de 2020 est une édition limitée à dix exemplaires, signés et peints à la main (HPM), mesurant chacun 34,3 x 29,2 cm. Réalisée à la bombe aérosol sur un panneau de bois découpé au laser, cette œuvre est prête à être accrochée et incarne l’humour, l’ironie et le commentaire critique propres au pop art et au graffiti. Le travail de Denial est souvent salué pour son utilisation vibrante des couleurs, la richesse de ses significations et son contenu incisif qui remet en question les normes et les comportements sociaux. Dans « Occupez-vous, le patron arrive… », Denial utilise des panneaux de bois découpés au laser pour donner un relief à l’œuvre, accentuant ainsi l’impact du texte et l’urgence du message. Le texte superposé, dont les lettres en gras se détachent sur le fond sombre, crée une illusion de profondeur, tandis que les yeux caricaturaux ajoutent une touche à la fois ludique et satirique à l'œuvre. Le style caractéristique de Denial, qui mêle souvent texte et image, invite le spectateur à une interaction plus riche avec l'œuvre. Explorer les différentes strates de sens dans l'expression artistique du déni L'expression artistique de Denial dans « Fais semblant d'être occupé, le patron arrive… » est riche et complexe, reflétant la complexité de la condition humaine et la réalité souvent absurde du monde du travail. L'expression « Fais semblant d'être occupé » est une satire de la dimension performative de la productivité dans la société moderne, où les apparences peuvent parfois primer sur l'efficacité ou la contribution réelle. L'ajout de ces yeux scrutateurs et exagérés souligne la surveillance et la pression constantes que ressentent les employés dans le milieu professionnel. Cette œuvre en dit long sur l'état actuel de la culture du travail, où la peur de l'autorité et le besoin de paraître constamment occupé peuvent occulter la valeur du travail authentique. Le message véhiculé par Denial à travers cette œuvre fait écho à sa vision plus large de la vie et de la société. Comme l'artiste l'a lui-même souligné, son travail aborde des thèmes graves, voire sinistres, à travers le prisme de l'absurde et de la satire. Son objectif n'est pas de promouvoir une vision pessimiste, mais d'utiliser l'humour comme outil de réflexion et, idéalement, d'inspirer des conversations qui mènent à de meilleures solutions aux problèmes de société. Le caractère à la fois fantaisiste et incisif de « Look Busy The Boss is Coming... » illustre parfaitement cette approche, car il tend un miroir au public, l'incitant à s'interroger et peut-être à rire des absurdités de son quotidien. Impact et réception du Street Pop Art du déni L'œuvre « Look Busy The Boss is Coming... » de Denial a un impact considérable au sein de la communauté du street art et auprès des collectionneurs. Tirée d'une édition limitée, sa valeur réside dans sa rareté et la force de son message, le tout présenté avec une esthétique soignée. L'œuvre trouve un écho auprès d'un large public grâce à son contenu universel et sa présentation accessible. La capacité de Denial à condenser des critiques sociales complexes en un street art visuellement captivant explique le succès de ses créations, recherchées aussi bien par les collectionneurs avertis que par les néophytes. Son travail, notamment « Look Busy The Boss is Coming... », alimente le débat actuel sur les liens entre street art, culture populaire et critique sociale. Sa voix unique dans l'art lui a valu l'attention et le respect, démontrant comment le street art et le graffiti peuvent transcender les frontières traditionnelles et engager un dialogue constructif avec un public plus large. À travers ses créations, Denial continue de remettre en question les perceptions, de susciter la réflexion et d'offrir de nouvelles perspectives sur le monde qui nous entoure.

    $1,341.00

  • Ash The Evil Dead Giclee Print by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Ash The Evil Dead Giclee Print par Mark Hammermeister

    Impression giclée en édition limitée d'une œuvre d'art Ash The Evil Dead sur papier d'art brillant, par l'artiste de graffiti pop culture Mark Hammermeister.

    $134.00

  • Liberty Pink Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie rose Liberty par Buff Monster

    Sérigraphie Liberty Pink de Buff Monster, une œuvre d'art en édition limitée peinte à la main sur papier d'art. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Sérigraphie 18x24 pouces représentant la Statue de la Liberté stylisée en glace, un monument emblématique. « Lors de la création de la sculpture Liberty, j’ai souhaité réaliser une estampe similaire. Toutes deux évoquent les plus beaux idéaux auxquels nous pouvons aspirer et expriment mon optimisme inébranlable ainsi que mon engagement à avoir un impact positif sur le monde. Bien que les figures soient peintes de couleurs variées, j’ai voulu revenir à une palette de couleurs simplifiée, composée de roses et de gris, pour l’estampe. » – Buff Monster. Une interprétation fascinante d'une icône moderne L'estampe sérigraphique « Liberty Pink » de Buff Monster, artiste américain reconnu pour ses créations joyeuses et ses palettes de couleurs éclatantes, propose une réinterprétation charmante de la Statue de la Liberté au format 45,7 x 61 cm. Sortie en 2021 en une édition signée et numérotée de 100 exemplaires, cette œuvre met en scène le motif emblématique de l'artiste : un personnage fondant à un œil, orné d'éléments de glace dégoulinante. La figure, réalisée dans des tons roses et gris, rend hommage au célèbre monument new-yorkais et à l'optimisme qu'il incarne. En fusionnant une imagerie ludique avec une palette de couleurs inspirée du pop art, Buff Monster crée une œuvre qui capture à la fois la fantaisie et l'iconicité. Il en résulte une fusion de fantaisie et de références culturelles qui séduira les amateurs de street art et de graffiti. Images ludiques et signification symbolique Le visage cyclopéen fondant de cette Statue de la Liberté illustre le style distinctif de Buff Monster, mêlant des éléments sucrés à des formes caricaturales. La torche de la statue se transforme en un cornet de glace surdimensionné, suggérant les plaisirs de la gourmandise qui attisent la curiosité des passants. Bien qu'humoristique en apparence, le concept sous-jacent reflète la quête d'idéaux plus élevés, évoquant des aspirations à la liberté et à la créativité dans un monde complexe. La palette de couleurs roses amplifie un message de positivité et de joie, faisant de la statue un phare de légèreté au cœur de la ville animée. Les observateurs y voient souvent un mélange stimulant de nostalgie comique et de signification culturelle plus profonde, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti qui fusionne des visuels audacieux avec un contenu riche de sens. Palettes de couleurs limitées dans l'art urbain pop et le graffiti Buff Monster utilise fréquemment des aplats de couleurs vives, mais pour cette sérigraphie, il a opté pour une palette plus restreinte de roses et de gris. Ce choix renforce l'impact graphique de l'œuvre, attirant l'attention sur les coulures contrastées et les formes ludiques qui définissent les traits du personnage. L'effet global rappelle le pop art classique, où dominent les aplats de couleur et les contours nets. La palette simplifiée souligne également un concept unificateur : célébrer les idéaux d'optimisme tout en restant accessible et facile à interpréter. La synergie entre chaque nuance de rose et de gris crée une impression de profondeur dynamique, transformant la statue en une figure lumineuse qui contraste harmonieusement avec le fond. Savoir-faire et attrait pour les collectionneurs Les sérigraphies artisanales demeurent un élément essentiel du travail de Buff Monster, alliant la spontanéité des influences urbaines à la rigueur des techniques des beaux-arts. Cette édition limitée à 100 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et un numéro, séduira les collectionneurs sensibles à la rencontre entre la qualité artisanale et l'esthétique urbaine. Le papier beaux-arts épais et frangé rehausse la dimension artistique, ses bords texturés soulignant le caractère tactile de l'impression. Le format 45,7 x 61 cm est suffisamment grand pour mettre en valeur chaque goutte de peinture rose et chaque trait de l'expression espiègle du personnage, sans pour autant encombrer un espace personnel. La sérigraphie Liberty Pink illustre comment l'approche de Buff Monster en matière de street art, de pop art et de graffiti peut transformer un emblème culturel en une célébration joyeuse d'espoir et d'imagination. En rendant hommage à la statue iconique à travers une glace fondante et des éléments de dessin animé, l'artiste élève la positivité du quotidien au rang d'extraordinaire, garantissant que les spectateurs ne pourront s'empêcher de sourire devant cette œuvre vibrante.

    $524.00

  • Opal IV #5 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Indie184- Soraya Marquez Opal IV #5 HPM Archival Print par Indie184- Soraya Marquez

    Opal IV #5 Édition limitée, embellie à la main, impressions pigmentaires d'archives à la peinture en aérosol HPM sur papier d'art Hahnemühle par Indie 184, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée, peinte à la main et ornée à la main (HPM), édition 2021. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Opal IV Édition Limitée Signée • Tirage pigmentaire d'archives autographié et embelli à la main • Aérosol sur papier d'art mat Hahnemühle William Turner, 310 g/m² • Vernis à la main • 18 x 24 pouces Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste Indie 184 dans une édition spéciale de 5 HPM.

    $323.00

  • Sinew Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impression d'archives de tendon par Aaron Nagel

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été créée pour l'exposition « 20 Years Under the Influence of Juxtapoz », organisée par Thinkspace et Copro, qui a ouvert ses portes à Los Angeles le mois dernier. Elle est d'ailleurs toujours visible à la LA Municipal Art Gallery de Barnsdale Park. C'était ma première grande œuvre depuis un certain temps, et elle ne faisait pas partie d'un ensemble plus vaste. Je suis actuellement entre deux expositions, alors j'expérimente de nouvelles choses, je joue avec de nouvelles idées qui se retrouveront peut-être un jour dans un projet plus important. Cette œuvre m'a depuis entraîné dans des territoires beaucoup plus étranges – qui, je l'espère, verront le jour. » – Aaron Nagel

    $226.00

  • Ghost Creatures LSD Blotter Paper Archival Print by Nikola Milosevic- Ghost

    Nikola Milosevic- Ghost Ghost Creatures LSD papier buvard impression d'archives par Nikola Milosevic- Ghost

    Créatures fantômes - Papier buvard d'art en édition limitée LSD, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste de graffiti Nikola Milosevic - Fantôme. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 7 x 9 pouces.

    $236.00

  • Gnome OG Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Gnome OG Art Toy par Ron English - POPaganda

    Gnome OG Édition Limitée Figurine Artistique en Vinyle de Collection Œuvre d'Art de l'Artiste de Rue Ron English - POPaganda. DesignerCon 2015, neuf dans sa boîte Ron English - POPaganda Artist Gnome OG. Inspiré de l'œuvre originale de Ron English - POPaganda, cet autoportrait de l'artiste peut désormais prendre la forme de votre gnome artiste personnel. Ces gnomes de 10 cm s'animent en votre absence et vous aident à peindre avec leurs minuscules pinceaux et palettes. Chaque gnome porte un t-shirt Popaganda Rabbbit et un pantalon taché de peinture. Dépêchez-vous d'acquérir le vôtre avant qu'il ne soit trop tard ! Hauteur : 10 cm. Vinyle. Boîte vitrine.

    $60.00

  • Heist II Skateboard Art Deck by Prefab77

    Prefab77 Heist II Skateboard Art Deck par Prefab77

    Heist II Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Prefab77 . Édition limitée numérotée de 35 exemplaires (2022) - Illustration pour skateboard - Format 8 x 31,875

    $329.00

  • Matthew 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Matthieu 100% & 400% Be@rbrick

    Matthew 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyl Artwork Toy Collectable Art Figure par Medicom Toy x Bridge Ship House. Le personnage Matthew de Bridge Ship House (2021) est bien connu des fans de Medicom Toy. Apparu initialement dans la série Vinyl Artist Gacha, Matthew est désormais disponible en figurine Bearbrick ! Il mesure 7 cm et 28 cm de haut.

    $271.00

  • Muse #587 Giclee - Sprayed Paint Art Collection

    Conrad Roset Muse #587 Giclee Print par Conrad Roset

    Muse #587 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier 330 g/m2 par l'artiste de graffiti de la culture pop Conrad Roset. Signé en 2014

    $134.00

  • Lover Giclee Print by Helice Wen

    Helice Wen Amant Giclee Print par Helice Wen

    Œuvre d'art Lover, impression giclée en édition limitée sur papier d'art épais de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti pop culture Helice Wen. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format de l'œuvre : 11 x 14 pouces. « Amant » par Helice Wen : Papier : Papier beaux-arts épais naturel pressé à froid 340 g/m² Encre : Epson Ultrachrome HDR Dimensions : 11 x 14 pouces Édition : 25 exemplaires Imprimé par : Rhino Barking Sparrow Signé et numéroté à la main par l’artiste.

    $217.00

  • Black or White Face 92 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Visage noir ou blanc 92 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Visage noir ou blanc 92 Peinture à l'huile originale de Peter Keil : Œuvre unique sur panneau Masonite par l'Homme sauvage de Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1992. Œuvre originale de 24 x 24 pouces, signée et datée par Peter Keil. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse, et quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Il s'agit d'une peinture représentant un visage en noir et blanc coiffé d'un chapeau. Plongée au cœur de « Black or White Face '92 » de Peter Keil « Visage noir ou blanc '92 » est une peinture à l'huile originale sur panneau de Masonite de Peter Keil, surnommé « L'Homme sauvage de Berlin », un surnom qui reflète son approche artistique intense et indomptée. Cette œuvre, créée en 1992 et signée par l'artiste, mesure 61 x 61 cm et est emblématique du style audacieux et expressif de Keil. Le tableau représente un visage rendu en noir et blanc contrastant, orné d'un chapeau coloré qui tranche avec la composition. L'utilisation d'une peinture épaisse par Keil est ici manifeste, une technique qui confère à l'œuvre sa riche texture et sa profondeur, et qui, avec le temps, a entraîné un léger écaillage de la peinture, une caractéristique qui donne une patine authentique à ses œuvres. La dichotomie du noir et blanc dans le tableau fait écho aux thèmes souvent explorés dans le Street Pop Art et le graffiti, où le contraste est utilisé pour transmettre des messages complexes et susciter un fort impact visuel. La représentation de Keil dépasse le littéralisme pour suggérer les dualités présentes au sein de la nature humaine et de la société. Avec ses couleurs éclatantes, le chapeau symbolise l'individualité et la créativité, éléments centraux de la philosophie artistique de Keil et de l'esprit des mouvements de street art et de pop art. Exploration de la signification de la technique et du médium de Keil Dans « Black or White Face '92 », la technique et le choix du médium de Peter Keil témoignent de son attachement à l'essence brute et immédiate du street art. L'application de peinture à l'huile sur des panneaux de Masonite, souvent en épaisses couches empâtées, crée une surface tactile qui invite le spectateur à une expérience immersive au-delà de son simple attrait visuel. Cette dimension sensorielle abolit la distance entre le spectateur et l'œuvre, la rendant plus accessible et captivante, à l'instar des graffitis qui ornent les paysages urbains. Le panneau de Masonite lui-même, en rupture avec la toile traditionnelle, souligne l'affinité de Keil avec le street art, qui privilégie les matériaux et les supports non conventionnels. La durabilité et la solidité du Masonite reflètent également l'impact durable de l'œuvre de Keil, à l'image de la permanence du graffiti, devenu partie intégrante du paysage urbain. Cette synergie entre le médium et le message est une caractéristique essentielle de l'art de Keil. Elle témoigne de son rôle de pionnier dans l'intégration de l'essence du street art aux pratiques artistiques reconnues. L'héritage artistique de Keil dans l'art moderne Comme en témoigne « Black or White Face '92 », l'héritage artistique de Peter Keil se caractérise par une représentation saisissante de la figure humaine et une utilisation débridée de la couleur et de la forme. Ses œuvres illustrent l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain, démontrant comment les expressions spontanées et brutes du Street Pop Art et du graffiti peuvent être transposées dans le langage des beaux-arts. Les peintures de Keil ne sont pas de simples représentations, mais de puissantes expressions d'émotion et d'identité, imprégnées des expériences et des observations de l'artiste. De plus, l'écaillage de la peinture dans ses œuvres leur confère une dimension temporelle et historique, suggérant un récit qui se prolonge au-delà de l'instant de la création. Cet aspect de son travail est particulièrement poignant dans le contexte du street art, où l'environnement et le passage du temps jouent un rôle crucial dans la vie de l'œuvre. Par ses explorations audacieuses et ses expressions authentiques, Keil a marqué durablement l'art moderne, inspirant artistes et amateurs d'art à embrasser l'inconventionnel et à apprécier la beauté inhérente aux imperfections du processus artistique. « Black or White Face '92 » n'est pas seulement une œuvre majeure de Peter Keil ; c'est un chapitre vibrant de l'histoire du street art et du graffiti. Elle incarne l'énergie, la diversité et la créativité de son art, tout en reflétant les grandes tendances et transformations de l'art contemporain. Cette œuvre, qui continue de captiver les spectateurs par son imagerie saisissante et ses textures riches, témoigne de l'influence durable de Keil sur le monde de l'art et de sa maîtrise de l'art de faire entrer la rue dans les galeries.

    $676.00

  • Untitled from Blame Game- #8 Hand on Eye - Sprayed Paint Art Collection

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game #8 Hand on Eye Sérigraphie par Kaws- Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #8 Main sur l'œil - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm). Encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. KAWS (né en 1974) Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. 35 x 23 pouces (88,9 x 58,4 cm) (feuille). Édition limitée à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon sur le bord inférieur. Publiée par Pace Prints, New York. « Sans titre de Blame Game - #8 Main sur l'œil » de KAWS : un symbole du pop art urbain Dans l'univers foisonnant et diversifié du street art, KAWS, pseudonyme de Brian Donnelly, est un nom synonyme d'innovation et de pertinence culturelle. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye » illustre parfaitement son talent, qui fusionne graffiti, pop art et imagerie commerciale. Cette sérigraphie artisanale en 11 couleurs, imprimée sur papier Saunders Waterford Hi-White, fait partie d'une édition limitée sortie en 2014. Chaque exemplaire de cette série exclusive, limitée à 100 exemplaires signés et numérotés, est une pièce de collection très recherchée. Ses dimensions (89 x 58 cm) offrent une expérience visuelle immersive, sublimée par un imposant cadre et un passe-partout sur mesure qui accentuent son impact visuel saisissant. Le style caractéristique de KAWS se manifeste dans le jeu des couleurs et l'imagerie iconique qui est devenue sa signature, notamment les yeux barrés, symbole puissant de l'art contemporain. Cette imagerie n'est pas seulement une marque de fabrique de son travail ; elle porte un regard plus profond sur la société, l'identité et l'expérience émotionnelle. Technique et commentaire culturel dans l'art de KAWS La maîtrise technique de KAWS est pleinement mise en valeur dans « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye », où la précision de la sérigraphie souligne son souci du détail. Le format 11 couleurs révèle une superposition complexe qui confère de la profondeur à l'image, chaque teinte étant choisie pour contribuer à la narration globale de l'œuvre. L'utilisation du papier Saunders Waterford Hi-White est un choix délibéré qui garantit l'éclat des couleurs et la longévité de l'impression, des considérations qui reflètent le dévouement de l'artiste à son art. Plus que de simples œuvres visuellement saisissantes, les créations de KAWS véhiculent souvent un commentaire culturel profond. Les thèmes récurrents de ses œuvres reflètent souvent la saturation de la vie contemporaine par les médias et les images, offrant une critique de notre consommation et de notre interaction avec les stimuli visuels. Ses œuvres font le lien entre l'art savant et la culture populaire, affirmant des positions fortes qui trouvent un écho auprès d'un large public et assurant sa place de figure incontournable de l'évolution du street art. KAWS : Influencer la trajectoire du street art et au-delà L'influence de KAWS sur le monde de l'art dépasse largement le cadre de ses estampes et peintures. Elle imprègne divers secteurs, des collaborations commerciales grand public à la haute couture et au design, repoussant les limites traditionnelles et élargissant le champ du street art. La série « Untitled from Blame Game », et plus particulièrement « #8 Hand on Eye », illustre parfaitement cette fusion, alliant l'esthétique du street art à la finesse des beaux-arts. En signant, numérotant et datant chaque estampe sur le bord inférieur, KAWS personnalise chaque édition publiée par Pace Prints, à New York. Cette touche personnelle, combinée à la disponibilité limitée, renforce l'attrait et la valeur de l'œuvre. Ces éléments ont consolidé la position de KAWS dans le monde de l'art et ont fait de ses œuvres des pièces très recherchées. « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye » témoigne de la capacité de l'artiste à élever le street art pop à un niveau qui transcende le graffiti traditionnel. Sa production, sa présentation et sa profonde résonance culturelle soulignent le pouvoir transformateur de l'art de KAWS. Alors que le street art continue d'évoluer et d'influencer la culture contemporaine, les œuvres de KAWS, comme celle-ci, demeureront essentielles pour façonner le récit et l'appréciation de cette forme d'art dynamique.

    $29,415.00

  • No-Longer Bart Archival Print by Alex Pardee

    Alex Pardee ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $211.00

  • Melty Misfit Eye Drip- Pink/Yellow Spray Paint Can by Buff Monster

    Buff Monster Melty Misfit Eye Drip - Bombe de peinture rose/jaune de Buff Monster

    Melty Misfit Eye Drip - Sculpture en bombe de peinture rose/jaune HPM ornée, œuvre d'art de l'artiste moderne emblématique de la culture pop Buff Monster. Édition limitée signée 2022 de 75 exemplaires HPM sérigraphiés et peints à la bombe, embellis à la main. Chaque HPM est unique, présenté dans une boîte sérigraphiée et livré avec sa boîte. La vision artistique de Buff Monster La sculpture « Melty Misfit Eye Drip », réalisée à partir d'une bombe de peinture HPM rose et jaune, est une œuvre marquante de Buff Monster, artiste ayant profondément influencé le street art et le graffiti. Reconnu pour son esthétique iconique et vibrante, puisant abondamment dans la culture pop, Buff Monster se distingue par son mélange unique de thèmes ludiques et de commentaires incisifs. Cette pièce fait partie d'une édition limitée et signée à 75 exemplaires, ce qui en fait un objet de collection très recherché. « Melty Misfit Eye Drip » est un véritable régal pour les yeux, combinant la passion de l'artiste pour les couleurs vives et les images de matière en fusion, devenues sa signature. La bombe de peinture, outil fondamental du graffeur, est transformée en une toile, ornée à la main de sérigraphie et de peinture aérosol, créant ainsi une œuvre à la fois sculpture et peinture. Les teintes roses et jaunes évoquent un univers ludique, presque sucré, tandis que l'effet de coulure ajoute de la profondeur, suggérant l'inéluctable fusion du temps et de la matière. Technique et présentation Chaque bombe aérosol est ornée à la main, témoignant de l'engagement de Buff Monster envers le savoir-faire artisanal et l'individualité au sein de la série. HPM, ou Hand-Painted Multiple (peinte à la main), indique que si les bombes partagent un design standard, chacune présente des variations uniques, fruit du travail de l'artiste. Cette méthode de création brouille la frontière entre production de masse et art d'exception. Accompagnée d'un coffret sérigraphié reprenant les éléments graphiques de la bombe, l'œuvre est conçue pour être exposée comme un ensemble, renforçant ainsi son aspect sculptural. Reflet de la culture du street art La série « Melty Misfit Eye Drip » reflète l'essence même de la culture du street art, qui met souvent l'accent sur l'accessibilité, l'engagement communautaire et l'esprit du « faire soi-même ». L'œuvre de Buff Monster illustre parfaitement ces principes, faisant entrer l'esprit du street art dans les collections privées. En utilisant la bombe de peinture comme médium, Buff Monster rend hommage aux origines du graffiti tout en l'élevant au rang d'œuvre de collection, appréciable au-delà de la nature éphémère du street art. Collectibilité et impact La valeur de collection de l'œuvre « Melty Misfit Eye Drip » de Buff Monster, réalisée à la bombe de peinture HPM rose et jaune, est significative dans le domaine de l'art contemporain. En tant qu'édition limitée, chaque pièce est numérotée et signée par l'artiste, créant ainsi un lien direct entre le créateur et le collectionneur. Les embellissements réalisés à la main sur chaque exemplaire garantissent que, malgré leur appartenance à une série, ces pièces portent la marque unique de l'artiste, faisant d'elles des œuvres d'art à part entière. Cet aspect de l'œuvre témoigne de la tendance croissante des collectionneurs d'art à rechercher des pièces empreintes d'une touche personnelle, créées par des artistes qu'ils admirent. La sculpture « Melty Misfit Eye Drip » de Buff Monster, réalisée à partir d'une bombe de peinture HPM rose et jaune, atteste de son statut de figure influente de la culture pop moderne et du street art. Elle incarne le caractère à la fois ludique et stimulant qui définit son travail, tout en révélant le souci du détail et l'engagement envers l'individualité que Buff Monster apporte à chacune de ses créations. Grâce à son approche novatrice et à sa vision unique, Buff Monster continue d'inspirer et de captiver le public, confirmant ainsi son rôle d'acteur incontournable de la scène artistique contemporaine.

    $541.00

  • Marie I #2 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Adam Caldwell Marie I #2 Impression d'archives HPM par Adam Caldwell

    Marie I #2 Édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives embellies à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par Adam Caldwell, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2017 Édition limitée signée Eternal Return I • Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main et signé • Peinture, graphite et tampons à l'encre supplémentaires sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) Rehaussé à la main, signé et numéroté par l'artiste Adam Caldwell dans une édition limitée à 3 exemplaires • N° 2/3

    $340.00

  • Modular Silkscreen Print by Add Fuel x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie modulaire par Add Fuel x Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie modulaire par Add Fuel x Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier beaux-arts crème moucheté, œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artist. Édition limitée à 500 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. L'art de Diogo Machado, alias ADD FUEL, fonctionne à plusieurs niveaux, au sens propre comme au figuré. Ses œuvres maîtrisent l'esthétique des carreaux traditionnels portugais tout en y intégrant subrepticement ses propres illustrations de personnages ludiques. Ces deux styles, en apparence si différents, se fondent avec une telle élégance que la découverte de l'étrangeté au sein de cette harmonie est à la fois surprenante et réjouissante. Les déchirures, réelles ou simulées, qu'ADD FUEL incorpore à son art sont bien plus qu'un simple clin d'œil au papier, matériau omniprésent du street art contemporain : elles constituent également une dissonance visuelle provocatrice, puisque les carreaux ne se déchirent pas. Malgré l'incongruité entre carreaux et déchirures, les compositions visuellement séduisantes d'ADD FUEL évoquent le temps qui passe et une histoire derrière chaque couche. – Shepard Fairey – OBEY Modulaire par Add Fuel x Shepard Fairey – Obey Collaborative Silkart, œuvre d'art urbain pop art et graffiti Modular est une sérigraphie collaborative de 2022, créée par l'artiste portugais Diogo Machado, alias Add Fuel, et l'artiste américain Shepard Fairey, fondateur d'OBEY. Tirée à la main sur papier d'art Speckletone couleur crème et éditée à 500 exemplaires numérotés et signés, cette œuvre de 45,7 x 61 cm illustre la synergie entre patrimoine ornemental et résistance visuelle contemporaine. La sérigraphie superpose des motifs traditionnels d'azulejos, emblématiques du travail d'Add Fuel, à l'iconographie et à l'équilibre compositionnel propres à Fairey. Des déchirures de papier simulées traversent les couches, révélant des juxtapositions dynamiques de motifs classiques, d'abstraction pop moderne et d'un mandala floral central imprégné de la vision politique de Fairey. L'œuvre vibre de tonalités bleues, rouges et blanches, faisant écho aux thèmes de la beauté et de la subversion qui sont au cœur de leur vocabulaire visuel commun. Motifs de carreaux, illusion et histoire stratifiée L'approche d'Add Fuel vis-à-vis des carreaux traditionnels portugais est à la fois respectueuse et subversive. En réinterprétant l'élégance symétrique des motifs céramiques par des figures inattendues et des éléments graphiques, il modernise un art séculaire tout en y insufflant un humour conceptuel et une profondeur narrative. Dans Modular, de fausses déchirures tranchent la précision des carreaux pour révéler des motifs sous-jacents, imitant la superposition usée que l'on trouve souvent en milieu urbain. Ces déchirures constituent des contradictions visuelles – les carreaux ne se déchirent pas – et pourtant, elles ancrent l'œuvre dans la réalité matérielle des affiches de rue, des collages et des prospectus. L'effet suggère une histoire qui se déploie à travers le temps, où les esthétiques se construisent, se grattent et se réassemblent pour créer une histoire vivante. Cette illusion invite le spectateur à remettre en question ses propres conceptions de la permanence, de la tradition et de l'identité. L'intégration et l'influence urbaine de Shepard Fairey L'influence caractéristique de Shepard Fairey se mêle à la structure modulaire de l'œuvre grâce à l'intégration d'une symbolique géométrique audacieuse et de points focaux centraux aux tons rouges. Connu pour sa campagne OBEY Giant et l'affiche Hope pour Barack Obama, Fairey apporte à cette collaboration un sens graphique aiguisé. Sa présence dans Modular, sans être dominante, s'intègre harmonieusement, permettant ainsi au dialogue entre son langage visuel engagé et la fluidité ornementale d'Add Fuel de se déployer pleinement. La composition témoigne de l'attachement de Fairey à la superposition, à la répétition et aux formes symboliques du pouvoir, contribuant à la profondeur conceptuelle de l'œuvre sans pour autant éclipser le support décoratif. Il s'agit d'une fusion rare entre art urbain et création de motifs historiques, emblématique de la volonté de Fairey de préserver le message au sein de la forme. Savoir-faire et concept dans l'art urbain pop et le graffiti Cette sérigraphie a été réalisée avec une méticulosité extrême, grâce à la superposition de plusieurs couches d'encre sur papier Speckletone. Ce choix, qui fait écho aux origines urbaines des deux artistes, confère à l'œuvre finale une qualité digne des galeries d'art. La tension formelle qui caractérise « Modular », entre ornementation classique et symbolisme pop, en fait un exemple emblématique du street art et du graffiti contemporains. Elle reflète une esthétique en constante évolution, où la collaboration enrichit le sens et où le passé culturel n'est pas figé dans le silence, mais animé par l'intervention visuelle. Pour les collectionneurs et les spectateurs, « Modular » offre une expérience tactile et symbolique : une estampe qui conjugue avec brio la précision de la tradition et l'urgence du présent. Elle témoigne du pouvoir transformateur de la surface, du récit et de la subversion.

    $951.00

  • Atomic Lime Holographic Silkscreen Print by Sheefy McFly- Tashif Turner

    Sheefy McFly- Tashif Turner Sérigraphie holographique Atomic Lime par Sheefy McFly - Tashif Turner

    Atomic Lime - Sérigraphie holographique 10 couleurs tirée à la main en édition limitée sur carton d'art holographique Lava Foil 10pt par Sheefy Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Sérigraphie 10 couleurs sur papier beaux-arts holographique Lava Foil 10 pt. Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 28 avril 2021. Tirage : 50 exemplaires.

    $503.00

  • Soundproof Eyeball Blotter Paper Archival Print by Rick Griffin

    Rick Griffin Insonorisé Eyeball Blotter Paper Archival Print par Rick Griffin

    Papier buvard insonorisé pour les yeux, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rick Griffin, œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • American Daydream PP Foil Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream PP Foil par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream - Foil PP Printer Proof Limited Edition 9 Color Hand-Tiged Silkscreen Print on 10pt Lava Foil Holographic Fine Art Paper by Artist Denial. Épreuve d'impression PP Printers 2021, signée et marquée PP, édition limitée, sérigraphie 9 couleurs sur papier beaux-arts holographique Lava Foil 10 pt, format : 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), sortie le 9 mars 2021 Le « rêve américain-feuillet » du déni dans le paysage du pop art et du graffiti urbain « American Daydream-Foil », de l'artiste Denial (alias Daniel Bombardier), est une œuvre saisissante qui capture l'esprit du street art et du graffiti. Tirage d'art en édition limitée (épreuve d'imprimeur), cette sérigraphie artisanale en 9 couleurs est une pièce rare et de collection, sortie le 9 mars 2021. L'utilisation d'un papier d'art holographique 10 pt « lave foil » confère à l'œuvre une qualité hypnotique, sa surface réfléchissante créant une impression de profondeur et de mouvement qui renforce son impact visuel. Ses dimensions généreuses (45,7 x 61 cm) permettent de saisir pleinement les détails complexes et les couleurs vibrantes propres à Denial. Chaque exemplaire de cette édition limitée est signé et marqué « PP » par l'artiste, attestant de son exclusivité et de son implication directe dans le processus de création et de validation. Les effets holographiques du papier métallisé interagissent avec l'encre sérigraphique, créant une œuvre dynamique qui se transforme selon le point de vue du spectateur et la lumière ambiante. Le travail de Denial aborde souvent la société de consommation, la politique et les médias, et « American Daydream-Foil » ne fait pas exception. L'image d'un visage de femme, évoquant le style pop art classique popularisé par des artistes comme Roy Lichtenstein, est recouverte d'un motif éblouissant qui révèle et dissimule ses traits. Ce jeu suggère la tension entre la réalité et les rêves fabriqués vendus à la société, un thème récurrent dans l'œuvre de Denial et une critique percutante qui trouve un écho profond dans le street art et le graffiti. Surfaces réfléchissantes et reflets sociétaux dans l'art du déni La surface réfléchissante de « American Daydream-Foil » est un miroir au sens propre comme au figuré, invitant le spectateur à s'interroger sur ses perceptions et les constructions sociales qui les façonnent. L'utilisation du papier aluminium par Denial est particulièrement évocatrice : elle attire le regard et suggère l'attrait et la superficialité du rêve américain. La façon dont l'apparence de l'œuvre change selon la lumière et l'angle de vue peut être interprétée comme une métaphore de la nature changeante de ce rêve et de la quête illusoire du bonheur au sein de la culture américaine contemporaine. Le tirage limité et le statut d'épreuve d'artiste (PP) de l'œuvre rehaussent sa valeur sur le marché de l'art, en faisant une pièce recherchée par les collectionneurs de street art, de graffiti et de pop art moderne. La mention PP indique que cette édition particulière a servi à vérifier la qualité avant le tirage final ; elle est souvent conservée par l'artiste à titre personnel ou vendue à des collectionneurs avertis qui apprécient la rareté et l'authenticité de ces épreuves. « American Daydream-Foil » de Denial enrichit avec force le paysage du street art et du graffiti. Cette œuvre fait le lien entre les origines rebelles du street art et les techniques raffinées de l'impression d'art, créant ainsi un texte à la fois engagé et spectaculaire. À l'image de la plupart des créations de Denial, « American Daydream-Foil » est riche de sens, invitant le spectateur à dépasser les apparences et à s'interroger sur la dimension culturelle qui l'entoure. Dans l'art contemporain, cette pièce illustre avec éclat comment les motifs traditionnels du pop art et les techniques modernes peuvent s'unir pour donner naissance à une œuvre qui reflète et interagit avec la société dont elle est issue.

    $951.00

  • American Daydream Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream, édition limitée, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2012, DENIAL a lancé « Free 4 All Walls », le plus important projet d'art public du genre dans le sud-ouest de l'Ontario. Ce programme, financé par le gouvernement, a permis à des artistes du monde entier d'embellir et de redynamiser les murs publics de Windsor. Il a connu un immense succès en soutenant la communauté locale et en promouvant l'importance du street art dans la société contemporaine. Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $385.00

  • Singapore Archival Print by DAZE- Chris Ellis

    DAZE- Chris Ellis ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $756.00

  • Obey More- Fairey Letterpress Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obéissez plus - Fairey Letterpress Print par Shepard Fairey - OBEY

    Obey More, édition limitée, impression typographique manuelle monochrome sur papier 100 % coton blanc fluorescent, par les célèbres artistes de rue Shepard Fairey et Shantell Martin. 2022 Signé et numéroté par Shepard Fairey et Shantell Martin Édition limitée à 150 exemplaires Format 10x13 Bordure à la main

    $384.00

  • Enamored Die-Cut Wood- Pink Mixed Media Print by Buff Monster

    Buff Monster Enamored Die-Cut Wood - Pink Mixed Media Print par Buff Monster

    Panneau de bois découpé au laser « Enamored » - Rose, édition limitée multiple, prêt à être accroché, par Buff Monster, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 45 exemplaires, coloris rose, dimensions de l'œuvre : 14,5 x 13,5 pouces (37 x 34 cm) « Ça fait des années que je rêve de faire une sérigraphie sur bois découpé ! Enfin, c’est chose faite ! J’ai tout peint moi-même : le fond rose pâle et les bords noirs. Les couleurs d’une sérigraphie sont toujours beaucoup plus vives. » – Buff Monster Buff Monster, artiste de rue new-yorkais reconnu pour son œuvre vibrante et fantaisiste, mélange de pop art et de graffiti, présente « Enamored Die-Cut Wood - Pink ». Cette œuvre en édition limitée, faisant partie d'une série de 45 exemplaires, témoigne de l'engagement de Buff Monster envers l'innovation et le savoir-faire artisanal dans le domaine du pop art urbain. Chaque pièce, mesurant 37 x 34 cm, est minutieusement réalisée sur des panneaux de bois découpés au laser, prêts à être exposés sans encadrement. L'œuvre met en scène le motif emblématique de Buff Monster : le personnage fondant de Mister Melty, souvent associé à la joie, à l'amour et au passage inexorable du temps. L'œil unique du personnage et le motif en forme de cœur sont réalisés dans un rose éclatant, une teinte récurrente dans l'œuvre de Buff Monster, symbolisant l'optimisme et la vitalité. Cette édition particulière est sublimée par la touche personnelle de l'artiste : le fond rose clair et les bords noirs ont été peints à la main, conférant à chaque tirage une dimension intime et authentique. À l'instar des sérigraphies traditionnelles, les couleurs de « Enamored Die-Cut Wood - Pink » sont vives et saturées, témoignant du goût de Buff Monster pour des palettes éclatantes et captivantes qui donnent vie à ses personnages. Le bois découpé confère à l'œuvre une dimension sculpturale, offrant une expérience tactile différente de celle des impressions bidimensionnelles. Cette multidimensionnalité reflète le dynamisme du pop art urbain, qui interagit souvent de manière inattendue avec son environnement. La création de Buff Monster est bien plus qu'un simple objet décoratif ; c'est un fragment de culture urbaine, une manifestation des influences de l'artiste puisées dans la culture japonaise, le graffiti classique et l'esthétique des dessins animés américains. L'édition « Enamored Die-Cut Wood - Pink » représente la fusion de ces inspirations, incarnant l'esprit ludique et irrévérencieux qui caractérise la pratique artistique de Buff Monster et le mouvement plus large du pop art urbain. Cette œuvre est une ode colorée aux merveilles changeantes de la vie, de l'amour et au pouvoir durable de l'art d'évoquer l'émotion et de susciter la réflexion.

    $1,283.00

  • Untitled from Blame Game- #10 Hand on Brow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.

    $29,415.00

  • Roach Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Gardon Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art Roach, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 16 x 12 pouces.

    $134.00

  • Dead Meat Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Impression Giclee de viande morte par Casey Weldon

    Impression giclée en édition limitée « Dead Meat » sur papier beaux-arts 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Casey Weldon. « Chacune de ces pièces a été créée à l'acrylique sur un panneau de bouleau de 40 x 40 cm. En 2008, j'ai réalisé une dizaine de petites coiffes, chacune ornée d'objets insolites, à la fois ornementaux et cérémoniels. J'aimais l'idée d'utiliser l'art de la coiffe pour mettre en valeur les objets et les idées que nous vénérons dans la société moderne. Après avoir abandonné ce projet pendant des années, j'y suis revenue l'an dernier avec l'intention de le développer, mais d'une manière plus complexe, voire ambiguë. Le jeu de mots est volontaire. Ces pièces ont été créées en novembre 2012 pour l'exposition collective « Second Sight » du collectif Prisma à la galerie Trifecta de Las Vegas. » – Casey Weldon

    $352.00

  • The Future Is Now Red Silkscreen Print by Dxtr

    Dxtr L'avenir est maintenant sérigraphie rouge par Dxtr

    Le futur, c'est maintenant - Édition limitée rouge, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier French Lemon Drop 130 lb par Dxtr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette illustration est en quelque sorte le reflet de la société moderne. Tous ces petits éléments recèlent une signification plus profonde et représentent notre société obsédée par le divertissement. Les entreprises agroalimentaires, les guerres contre les populations civiles, les catastrophes environnementales, la corruption, la surconsommation, la pollution, la privatisation de l'eau, la recherche génétique, etc., sont quelques-uns des éléments présentés dans cette œuvre. Je sais que le thème est plutôt sombre, mais je ne fais que montrer ce qui se passe aujourd'hui. Orwell avait raison ! » - Dxtr

    $217.00

Eyes

La représentation symbolique des yeux dans l'art pop urbain et le graffiti

Les yeux fascinent depuis longtemps l'art et le symbolisme, et leur représentation dans le pop art urbain et le graffiti ne fait pas exception. Dans ces formes expressives, les yeux ne sont pas de simples éléments visuels ; ils portent des significations profondes et reflètent le point de vue des artistes sur divers thèmes. Les artistes de rue utilisent souvent l'imagerie des yeux pour transmettre des émotions, des commentaires sociaux ou des prises de position politiques, ce qui en fait un puissant outil d'expression dans l'espace public. Dans le street art, l'œil peut être le miroir de l'âme d'une ville, reflétant ses histoires cachées et ses vérités inavouées. L'utilisation des yeux dans le pop art urbain et le graffiti prend des formes et des styles variés, allant des représentations réalistes aux interprétations abstraites. Certains artistes utilisent les yeux pour créer un lien avec le spectateur, l'invitant à dialoguer avec l'œuvre. D'autres les utilisent pour remettre en question les normes sociales ou attirer l'attention sur des problèmes négligés. Le regard dans ces œuvres peut être interpellant, interrogateur ou empathique, selon l'intention de l'artiste. Dans bien des cas, la représentation des yeux dans le street art dépasse la simple esthétique. Elle peut constituer une forme de résistance ou de protestation, un moyen pour les artistes d'affirmer leur présence dans un environnement urbain en pleine mutation. Dans les villes marquées par la gentrification et la commercialisation, les yeux représentés dans le street art peuvent symboliser le regard vigilant de la communauté, un rappel des histoires humaines qui imprègnent ces espaces.

L'intégration du regard dans les mouvements du pop art urbain moderne

Dans les mouvements contemporains du pop art urbain, la représentation des yeux est souvent intégrée à d'autres éléments de la culture populaire, créant un mélange de familier et de surréaliste. Cette juxtaposition peut souligner l'absurdité de certains aspects de la vie moderne ou commenter l'omniprésence des médias et de la surveillance dans notre société. L'utilisation de couleurs vives et de lignes audacieuses, caractéristiques du pop art, renforce l'impact de ces représentations et les fait ressortir dans le paysage urbain. De plus, le motif de l'œil dans le graffiti a évolué grâce à de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. Les artistes ont désormais accès à divers outils pour des représentations plus détaillées et complexes. Cela a conduit à une diversification du style et de l'exécution du street art sur le thème de l'œil, certains artistes atteignant des effets photoréalistes.
À l'inverse, d'autres explorent des approches plus abstraites ou stylisées. L'influence des médias et des technologies numériques est également manifeste dans la représentation des yeux en street art. Les techniques numériques permettent aux artistes de créer des compositions plus complexes et riches, mêlant graffiti traditionnel et imagerie numérique. Cette fusion élargit le champ d'action du street art et permet aux artistes de toucher un public plus vaste grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques.

Impact de l'imagerie oculaire sur la perception et l'engagement du public

L'impact de l'imagerie oculaire dans le street art et le graffiti sur la perception et l'engagement du public est considérable. Dans le street art, les yeux servent souvent de points focaux, attirant l'attention des passants et les invitant à interagir avec l'œuvre. Ils peuvent susciter des émotions, de l'empathie et la curiosité au malaise et à l'introspection. Cet engagement émotionnel est essentiel à la puissance du street art, car il crée un espace de réflexion et de dialogue au sein de l'espace public. De plus, le symbolisme universel de l'œil permet à ces œuvres de transcender les barrières culturelles et linguistiques, les rendant accessibles à un public diversifié. Cette universalité est essentielle dans les environnements urbains où coexistent des personnes d'horizons variés. En tant que symbole, l'œil peut ainsi servir de pont entre différentes communautés, favorisant un sentiment d'expérience et de compréhension partagées.

L'évolution continue de l'imagerie oculaire dans l'art urbain

Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, la représentation du regard restera sans doute un thème central. Chaque nouvelle génération d'artistes apportera son lot d'interprétations et de techniques inédites, préservant ainsi la fraîcheur et la pertinence de cette imagerie. L'œil, sous toutes ses formes, demeurera un symbole puissant dans le vocabulaire des artistes de rue, témoignant de la capacité indéfectible de l'art à refléter et à façonner notre perception du monde. Qu'il soit le reflet de l'âme ou le miroir de la société, le regard dans le street art continuera de captiver et d'inspirer, nous rappelant le pouvoir de l'expression visuelle au quotidien.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte