Encadré

162 produits

  • What Party 7- Yellow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly What Party 7- Sérigraphie jaune par Kaws- Brian Donnelly

    What Party 7 - Impression sérigraphique 3 couleurs jaune tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste de graffiti pop Kaws. Œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Œuvre de 55,9 x 55,9 cm (22 x 22 pouces), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. KAWS (né en 1974) What Party (Jaune), 2020. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford HP Hi-White, 55,9 x 55,9 cm (22 x 22 pouces). Éd. 41/100. Signée, numérotée et datée au crayon en bas de l'œuvre. Publiée par l'artiste. KAWS' What Party 7 - Yellow : Un chef-d'œuvre du street art pop et du graffiti KAWS, né Brian Donnelly en 1974, est devenu une figure emblématique à la croisée de l'art et de la culture populaire, mêlant art urbain, graffiti et pop art dans une œuvre dynamique. Parmi ses créations les plus marquantes figure « What Party 7 - Yellow », une sérigraphie trois couleurs réalisée à la main, illustrant sa démarche artistique singulière. Créée en 2020, cette œuvre est imprimée sur papier Saunders Waterford Hi-White, un papier haut de gamme reconnu pour sa durabilité et son grain exceptionnel, permettant une application vibrante des encres et une reproduction des détails minutieux, caractéristiques du style de KAWS. Savoir-faire et exclusivité de What Party 7 - Jaune L'œuvre « What Party 7 - Yellow » témoigne du savoir-faire exceptionnel de la sérigraphie, technique exigeant précision et patience. La superposition de trois couleurs pour créer l'image finale est un travail complexe qui reflète le dévouement de l'artiste à son art. Cette estampe, éditée à seulement 100 exemplaires, est une pièce rare qui illustre l'exclusivité des œuvres de KAWS. Chaque estampe est signée, numérotée et datée en bas, attestant de son authenticité et de l'implication directe de l'artiste dans sa création. Le langage visuel de KAWS dans What Party 7 - Jaune Le langage visuel de KAWS est immédiatement reconnaissable dans « What Party 7 - Yellow », grâce à ses lignes graphiques audacieuses et à l'utilisation de ses personnages emblématiques qui, malgré leurs expressions faciales simplistes, transmettent toute une gamme d'émotions. Le jaune, dans cette œuvre, est saisissant, créant une impression d'énergie et de vitalité souvent associée à cette couleur. Le format de l'œuvre, 56 x 56 cm, offre à KAWS un espace généreux pour exprimer sa vision, trouvant un équilibre parfait entre accessibilité et grandeur. Le cadrage de quel parti 7- Jaune La présentation de « What Party 7 - Yellow » est sublimée par le cadre et le passe-partout sur mesure qui accompagnent l'estampe. Le choix de l'encadrement est essentiel à la perception et à l'appréciation de l'œuvre. Il la protège tout en mettant en valeur ses caractéristiques et en renforçant ses thèmes. Le choix du cadre et du passe-partout est indissociable de l'esthétique générale et est souvent considéré par les collectionneurs comme faisant partie intégrante de l'œuvre. L'impact de What Party 7 - Jaune sur le pop art urbain « What Party 7 - Yellow » est un exemple saisissant de pop art urbain et d'art graffiti. KAWS parvient à transcender les frontières traditionnelles du street art et du graffiti, inscrivant son œuvre dans un contexte historique artistique plus large tout en préservant l'énergie et l'authenticité qui caractérisent la culture urbaine. À l'instar de nombre de ses créations, cette œuvre fait le lien entre subversion et courant dominant, introduisant des éléments de street art dans l'espace raffiné des galeries d'art et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et le potentiel du graffiti. En résumé, « What Party 7 - Yellow » de KAWS est un exemple lumineux de pop art urbain et d'art graffiti. Sa technique de sérigraphie artisanale, son édition limitée, la signature de l'artiste et son encadrement distinctif contribuent tous à son importance en tant qu'œuvre d'art. En tant qu'objet de collection, il représente un moment charnière dans l'évolution du street art, servant de pont entre les mouvements artistiques underground et le monde prestigieux des galeries d'art. Pour les amateurs et les collectionneurs, « What Party 7 - Yellow » est bien plus qu'une simple pièce à posséder ; Il s'agit d'un artefact d'une grande importance culturelle qui incarne l'esprit et la transformation de l'art contemporain.

    $29,415.00

  • Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton

    Sérigraphie Prey Red HPM Doodled par D*Face - Dean Stockton, impression sur carton, encadrée, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Œuvre unique signée, réalisée à la peinture et au crayon HPM en 2007, ornée d'un gribouillage sur le recto . Dimensions : 23,25 x 33 pouces (59 x 84 cm). Ce motif était initialement utilisé comme enduit décoratif dans plusieurs villes. Il s'agirait de l'une des deux versions produites et signées par D*Face sur papier de qualité supérieure. Encadrement sur mesure en métal rouge. Le style signature de D*Face en rouge Prey La confluence du pop art et du street art trouve une manifestation saisissante dans l'œuvre de l'artiste britannique Dean Stockton, plus connu sous le nom de D*Face. Parmi sa vaste collection d'œuvres percutantes, la sérigraphie « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » illustre parfaitement son talent pour fusionner les techniques subversives du street art avec l'esprit du pop art. Cette pièce en édition limitée, une sérigraphie sur carton et une œuvre originale rehaussée de gribouillis uniques à la peinture et au crayon réalisés par l'artiste lui-même, capture l'essence de sa critique du consumérisme et du culte des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de Stockton n'est pas une simple œuvre de street art ; elle reflète le parcours de l'artiste et son regard sur la société. L'œuvre se caractérise par des lignes audacieuses et des contrastes marqués, signature de l'esthétique de D*Face, fortement influencée par ses premières expériences dans le skateboard, le graffiti et la musique punk. L'estampe, mesurant 23,25 pouces sur 33 pouces, est encadrée dans un cadre en métal rouge sur mesure qui fait écho à l'éclat de l'œuvre d'art qu'elle renferme. D*Face et le mouvement Pop Street Art Conçue initialement comme une affiche collée dans les rues, « Prey Red » a évolué vers une expression plus raffinée de l'art de DFace lorsqu'elle a été réimaginée sous la forme d'une impression sur papier haut de gamme. Cette transition du street art à une œuvre digne d'une galerie souligne la fluidité des frontières entre les différentes formes d'art et la polyvalence de DFace. Le fait que cette pièce soit l'un des deux seuls exemplaires produits et signés par l'artiste renforce son exclusivité et son attrait. L'œuvre de DFace est souvent perçue comme un pont entre l'énergie brute et rebelle du street art et l'univers soigné et visuel du pop art. DFace remet en question les idées reçues sur l'art et sa place dans la société en exposant son travail en galerie sans rien perdre de son esprit urbain. L'impression sérigraphique « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » en témoigne, incarnant le talent de l'artiste pour donner de la profondeur et de multiples niveaux de signification à son œuvre. L'impact culturel des œuvres de D*Face Au-delà de son attrait visuel, « Prey Red » est une critique culturelle, à l'image du reste de l'œuvre de DFace. À travers son art, DFace invite les spectateurs à questionner les icônes et les symboles qui peuplent notre paysage visuel. Cette estampe, avec son imagerie percutante et le mot « PREY » inscrit en lettres capitales, suggère une réflexion plus profonde sur l'identité de la proie dans un monde saturé de médias et de culture des célébrités. « Prey Red HPM Doodled Silkscreen Print » de DFace n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour son style ; c'est à la fois un sujet de conversation, un commentaire culturel et une pièce de collection. Elle témoigne de l'engagement constant de l'artiste à interpeller les spectateurs et le monde de l'art, les incitant à réévaluer ce qui est exposé sur les murs des villes et dans les galeries. Alors que DFace poursuit sa création et son évolution, des œuvres comme « Prey Red » lui assurent une place de choix dans l'histoire de l'art contemporain, jetant un pont entre la scène underground et le courant dominant.

    $3,938.00

  • Ready for the World Gameface Giclee Print by Puma x Max Sansing

    Max Sansing Ready for the World Gameface Impression giclée par Puma x Max Sansing

    Ready for the World Gameface Impression giclée par Puma x Max Sansing Œuvre d'art en édition limitée encadrée sur papier d'art vélin Artiste de rue graffiti pop. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Œuvre d'art de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces) de la marque Puma Clothing Company. Encadrée. Pliure dans le coin supérieur gauche ; légères marques de pliure sur le bord gauche. Ready for the World Gameface par Puma x Max Sansing – Identité athlétique dans le style street art pop et graffiti « Ready for the World Gameface » est une estampe giclée en édition limitée de 2021, fruit d'une collaboration entre la marque de vêtements de sport internationale Puma et l'artiste américain Max Sansing. Tirée à 50 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est imprimée sur papier d'art vergé et encadrée (61 x 61 cm). Reconnu pour son art qui mêle portrait artistique et esthétique urbaine, Max Sansing insuffle à cette composition un message d'émancipation, de concentration et de transformation. Le motif circulaire s'articule autour d'une image hybride et dynamique : un visage humain se confond avec la silhouette d'une panthère noire, symbole de puissance, de vigilance et de grâce. Les inscriptions « Ready for the World » et « Game Face » entourent cette image, symbolisant la préparation au défi, la résilience et la présence. La palette de couleurs saisissante, les transitions subtiles et les dégradés texturés témoignent de la formation de Sansing en art mural et en techniques picturales traditionnelles. Armure visuelle et équilibre émotionnel par la couleur et la forme Le motif central – une figure masquée et fusionnée avec la panthère – évoque les thèmes de la dualité et de la préparation psychologique. Sansing utilise des aplats de couleurs aux contours nets, des néons éclatants et des ombres à fort contraste pour illustrer la préparation mentale et spirituelle d'un individu face au monde extérieur. Le regard du sujet, fixé droit devant lui sous la carapace protectrice du visage de la panthère, suggère une fusion entre clarté intérieure et force extérieure. Chaque couche de couleur agit comme une armure, contribuant à une représentation visuelle de l'évolution personnelle. L'œuvre s'adresse directement à la culture sportive, à l'identité urbaine et à la persévérance mentale, ce qui en fait un vecteur narratif idéal dans l'univers du street art et du graffiti. Elle relie le langage urbain des fresques murales aux messages véhiculés par les vêtements de marque. Intégrité de surface, encadrement et précision d'impression Imprimée selon la technique de l'impression giclée haute fidélité, l'œuvre conserve toute la vivacité et la finesse picturale du dessin original de Sansing. Le papier d'art vergé offre une saturation d'encre riche et des transitions nettes entre les aplats de couleur. Encadrée et conservée, l'estampe présente un léger pli dans l'angle supérieur gauche et de subtiles marques sur les bords, qui n'altèrent en rien l'impact visuel de la composition. Au contraire, ces imperfections renforcent sa matérialité, l'ancrant dans la réalité tactile de l'art imprimé, à la fois objet de collection et témoignage. Le format circulaire invite le regard du spectateur à se déplacer à l'intérieur de l'œuvre, à l'image de la répétition intérieure de la préparation mentale – le rituel de se mettre en condition, au sens propre comme au figuré. Max Sansing et l'énergétique de la résilience dans l'iconographie urbaine contemporaine Max Sansing s'affirme comme une figure incontournable du street art et du graffiti, mêlant techniques artistiques, philosophie urbaine et perspicacité sociale. Sa capacité à exprimer une complexité émotionnelle à travers des choix de couleurs audacieux et un symbolisme culturel riche distingue son œuvre des créations purement décoratives ou illustratives. « Ready for the World Gameface » est bien plus qu'une simple campagne publicitaire pour une marque sportive : c'est un manifeste sur l'identité visuelle, l'épanouissement personnel et la discipline nécessaire pour affronter la vie publique avec une sérénité intérieure. Grâce à cette collaboration avec Puma, Sansing fait dialoguer le langage de la rue avec la culture athlétique, créant une œuvre empreinte de force, d'intention et de style. L'estampe n'est pas seulement une source d'inspiration visuelle, mais aussi une représentation de la fusion entre récit personnel et expression publique dans l'art contemporain.

    $500.00

  • My Friend Andy Warhol 73 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Mon ami Andy Warhol 73 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    L'œuvre « 73 Original Oil Painting » de Peter Keil, représentant mon ami Andy Warhol, est une pièce unique sur panneau de mousse encadré, réalisée par « The Wild Man of Berlin », un artiste contemporain de renom. 1973. Signée par Peter Keil, titrée et datée. Peinture à l'huile sur panneau de mousse rigide. Encadrement d'époque. Dimensions : 18,25 x 22,5 pouces. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse et quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail — représentation stylisée d'Andy Warhol. L'éclat du néo-expressionnisme dans les portraits de Peter Keil « Mon ami Andy Warhol 73 », une huile sur toile originale de Peter Keil, témoigne de l'énergie vibrante et des couleurs audacieuses qui caractérisent son art si particulier. Surnommé « l'Homme sauvage de Berlin », Peter Keil a marqué l'histoire de l'art contemporain par son approche dynamique de la création. Ce chef-d'œuvre de 1973, signé, titré et daté, est une œuvre unique sur panneau de mousse, encadrée avec précision pour en souligner la présence saisissante. L'œuvre encadrée, mesurant 46,4 x 57,2 cm, est un témoignage de la fascination durable de Keil pour l'icône du pop art Andy Warhol, rendu dans un style inimitable. La peinture est un clin d'œil stylistique aux mouvements du street art et du graffiti, qui l'ont influencé et qu'il a contribué à façonner. Sa peinture épaisse et en impasto crée une surface texturée, presque sculpturale, où la matérialité du médium est aussi expressive que le sujet. L'utilisation de carton mousse, un support peu conventionnel, témoigne de la volonté de Keil d'expérimenter avec les matériaux, renforçant ainsi le caractère unique de la peinture. Il n'est pas rare d'observer des écailles de peinture dans les œuvres de Keil ; il ne s'agit pas de défauts, mais plutôt de traces du temps qui évoquent le parcours de l'œuvre à travers les âges. L'influence de Peter Keil sur l'évolution du pop art L'œuvre de Peter Keil fusionne la spontanéité brute du graffiti et l'audace calculée du pop art. Dans « My Friend Andy Warhol 73 », Keil rend hommage à Warhol en capturant son image de manière exagérée et profondément personnelle. Ce portrait stylisé instaure un dialogue entre les deux artistes, jetant un pont entre le parcours de Warhol dans l'art commercial et les racines expressionnistes de Keil. Cette œuvre se déploie comme un récit qui dépasse le simple visuel, explorant la relation profonde qui unissait les artistes à l'époque qu'ils ont contribué à définir. La contribution de Keil au pop art urbain est renforcée par sa capacité à saisir l'essence même de ses sujets. Ses portraits ne sont pas de simples représentations ; ce sont des paysages émotionnels, cartographiant la complexité humaine à travers le prisme de sa palette exubérante. Le choix de représenter Warhol, figure emblématique du mouvement pop art, par les traits expressionnistes de Keil célèbre la capacité de l'art à s'enrichir mutuellement, à s'influencer et à se réinventer. La valeur de collection des œuvres de Keil, notamment de pièces comme « My Friend Andy Warhol 73 », réside dans leur capacité à traverser les époques. L'art de Keil est prisé pour son attrait esthétique et sa place dans l'histoire de l'art. Ses toiles sont convoitées par les collectionneurs qui cherchent à posséder un fragment de l'enthousiasme et de la liberté qu'elles expriment avec tant de force. « My Friend Andy Warhol 73 » illustre parfaitement la contribution majeure de Peter Keil à l'art contemporain. Cette œuvre invite à explorer le point de rencontre dynamique entre le pop art urbain, le graffiti et le portrait traditionnel, et à apprécier la puissance intemporelle du geste de l'artiste. À travers son travail, Keil continue de captiver, de questionner et de célébrer les possibilités infinies de la peinture et de la toile.

    $845.00

  • Sale -15% M&Ms Dots HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Impression sérigraphiée M&Ms Dots HPM par Steve Kaufman SAK

    M&M's Dots Édition Limitée, Impression Sérigraphique HPM 5 Couleurs Rehaussée à la main sur Toile, Encadrée par Steve Kaufman, Artiste de Rue Graffiti, Art Pop Moderne. Encadrement sur mesure signé, 2008. « M&Ms » est une sérigraphie artisanale en édition limitée, technique mixte sur toile, réalisée par Steve Kaufman (1960-2010), protégé d'Andy Warhol. Cette œuvre est numérotée HC/50 et signée à la main au verso. Dimensions approximatives : 40,6 cm x 119,4 cm (image). Connu pour sa collaboration avec Andy Warhol, Steve Alan Kaufman (29 décembre 1960 - 12 février 2010) était un grand artiste pop américain, militant et humanitaire. Encouragé par sa mère, Kaufman expose pour la première fois à l'âge de 8 ans dans une synagogue du Bronx, où il a grandi. À seulement 14 ans, il obtient une bourse pour la Parsons School of Design et poursuit ses études à la School of Visual Arts (SVA) de Manhattan, où il rencontre des artistes contemporains tels que Keith Haring et Jean-Michel Basquiat.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Mick Jagger New York Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Peinture à l'huile originale de Mick Jagger à New York par Peter Keil

    Mick Jagger à New York, peinture à l'huile originale de Peter Keil, œuvre unique sur panneau en mousse encadrée par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1985 par Peter Keil. Œuvre originale de 28,5 x 37,5 cm. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écailles peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Représentation du visage de Mick Jagger des Rolling Stones fumant une cigarette. Le panneau de masonite est légèrement bombé vers l'intérieur à l'arrière du cadre et se décolle légèrement du mur. Capturer l'icône : l'interprétation de Mick Jagger par Peter Keil « Mick Jagger New York » de Peter Keil est une huile sur toile originale qui capture l'essence de l'une des figures les plus emblématiques du rock. Créée en 1985 et encadrée sur un panneau de mousse rigide, cette œuvre illustre le style vibrant et expressionniste de Keil. Signée et datée par l'artiste surnommé « L'Homme Sauvage de Berlin », elle mesure 72,4 x 95,2 cm, témoignant du goût de Keil pour une œuvre audacieuse. S'inscrivant dans la tradition du pop art, la représentation du chanteur des Rolling Stones par Keil est une fusion parfaite entre culture des célébrités et innovation artistique. L'utilisation d'une peinture épaisse et texturée est caractéristique de la technique de Keil, conférant profondeur et intensité à l'image de Mick Jagger, une cigarette élégamment suspendue à ses lèvres. La présence possible d'écailles de peinture ajoute une dimension d'authenticité et d'histoire à l'œuvre, évoquant le vieillissement naturel des matériaux de prédilection de Keil et la pérennité de ses créations. Bien plus qu'un simple portrait du célèbre musicien, cette peinture est une œuvre narrative qui transmet le charisme brut et l'héritage durable de Jagger. L'utilisation de la couleur et de la forme par Keil rompt avec le portrait conventionnel, offrant une fenêtre sur l'âme du sujet et capturant l'essence des personnalités publique et privée de Jagger. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, la peinture de Keil se distingue par son appropriation des icônes de la culture populaire et sa capacité à les transposer dans un contexte artistique classique. L'œuvre s'inscrit dans l'esprit du street art, qui s'approprie souvent l'imagerie populaire pour exprimer des opinions sur la société, la célébrité et le passage du temps. La peinture de Keil le fait avec respect et créativité, faisant de « Mick Jagger New York » non seulement un portrait, mais un véritable témoignage de l'histoire culturelle. En somme, l'œuvre de Keil est un exemple de la fusion réussie entre la sensibilité du street art et la sophistication des beaux-arts. Son portrait de Mick Jagger est empreint d'une immédiateté et d'une intimité saisissantes, caractéristiques souvent présentes dans les œuvres d'art inspirées par le street art. À travers cette toile, Keil continue de repousser les limites de l'art contemporain, s'affirmant comme une figure incontournable de l'évolution du pop art et de son lien avec l'esthétique urbaine.

    $2,188.00

  • 20TwentyMinutes #10 - Sprayed Paint Art Collection

    HoxxoH- Douglas Hoekzema 20TwentyMinutes #10 Peinture acrylique originale sur bois par HoxxoH- Douglas Hoekzema

    20TwentyMinutes #10 Œuvre originale peinte à la main à l'acrylique sur bois de bouleau découpé au laser, prête à être accrochée, par HoxxoH, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L’adage “Le temps n’attend personne” a longtemps été le catalyseur qui a poussé l’homme à tirer profit de son existence consciente. Le temps est une grandeur observable créée par l’homme pour suivre les mouvements de notre mystérieux Univers. Pourtant, aujourd’hui, peut-être plus que jamais, l’homme cherche à utiliser le temps pour atténuer les pressions d’une existence inexplicable, grâce à des applications qui mesurent et calculent la valeur de notre temps. Publications et « j’aime » sur les réseaux sociaux, fluctuations boursières, petits écrans dans nos mains qui nous surveillent, comptant sans cesse, faisant tic-tac, nous submergeant de sollicitations sensorielles. Ils nous font croire que le temps peut être suivi et contrôlé par un algorithme commode. Ils dissimulent le temps dans des programmes destinés à objectiver et à symboliser notre présence comme un statut glorifié au sein du cosmos. » (Andrew Leshin)

    $751.00

  • Captain America HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Œuvre signée et encadrée sur mesure (2018), réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et aux techniques mixtes (HPM) , rehaussée de détails. Dimensions : 36,5 x 48,5 cm. Couverture stylisée de bande dessinée Marvel représentant Captain America, super-héros du manga, ornée de nombreuses touches de peinture en aérosol et de peinture à la main. Cadre sur mesure orné, style martelé vieilli, couleur bronze, dimensions : 46,5 x 58,5 cm. L'interprétation artistique de Captain America par Thierry Guetta En 2018, l'art urbain, le pop art et le graffiti ont connu une fusion extraordinaire entre l'héroïsme des comics et le langage visuel urbain. Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, y présentait sa création unique, « Captain America ». Cette œuvre illustre le mélange audacieux d'images classiques de super-héros et de la puissance brute et expressive des techniques du street art. Le travail de Thierry Guetta brouille fréquemment les frontières conventionnelles entre art savant et culture populaire, puisant dans des symboles familiers de notre inconscient collectif et les réinterprétant à travers un prisme de réalisme cru et d'abstraction vibrante. Dans « Captain America », Guetta déploie son style distinctif, une œuvre d'art multimédia énergique devenue sa marque de fabrique. Cette superbe sérigraphie, rehaussée à la main, donne vie au super-héros emblématique de Marvel Comics sur un fond de papier beaux-arts texturé. L'utilisation dynamique de la peinture en aérosol et de l'acrylique accentue encore l'œuvre, qui enveloppe le super-héros d'une cascade de couleurs vives et dégoulinantes. Il ne s'agit pas simplement d'une représentation de Captain America ; Il s'agit d'une incarnation de l'essence du personnage, rendue à travers le prisme de la sensibilité du street art. Composition et qualité d'exécution dans « Captain America » L'œuvre « Captain America » de Guetta témoigne de la maîtrise de l'artiste dans la manipulation des formes et du contenu, pour une impact visuel saisissant. La composition emprunte la mise en page d'une couverture de bande dessinée stylisée, mais elle est fragmentée et réassemblée dans un chaos maîtrisé, caractéristique du travail de Guetta. Cette œuvre, en édition limitée et signée par l'artiste, atteste de son authenticité et du prestige que représente la possession d'une œuvre originale de Guetta. Ses dimensions généreuses ( 92,7 x 123,2 cm ) offrent un écrin parfait à la créativité explosive de Guetta. En contraste, le cadre sur mesure, orné et vieilli, de couleur bronze martelé (118,1 x 148,6 cm), lui confère un écrin à la fois robuste et majestueux. L'impact du Street Pop Art, tel qu'il apparaît dans « Captain America » de Guetta, est profond, annonçant une évolution dans la manière dont la société contemporaine consomme et apprécie l'art. À travers le prisme de ce genre, des icônes comme Captain America ne sont plus de simples sujets à représenter ; Ce sont des toiles sur lesquelles se projettent les complexités de notre époque. L'œuvre de Guetta, avec ses épaisses couches de peinture et ses éclaboussures spectaculaires, invite le spectateur à regarder au-delà des apparences pour s'approprier les symboles de notre culture d'une manière à la fois critique et festive. Collectionner et évaluer les œuvres d'art street pop et graffiti de Guetta En tant qu'artefact culturel, « Captain America » revêt une importance considérable. Ce super-héros est un emblème de justice, de liberté et de l'esprit américain, des idéaux qui trouvent un écho constant auprès du public du monde entier. L'interprétation de Guetta n'élude pas ces connotations, mais les embrasse et les amplifie. En appliquant les motifs anarchiques du street art à cette figure symbolique, Guetta invite à une réflexion sur le rôle de tels héros dans la société contemporaine. Il en résulte une œuvre aussi stimulante intellectuellement que visuellement saisissante. Les collectionneurs et les amateurs d'art et de bandes dessinées sont attirés par des œuvres comme le « Captain America » de Guetta pour leur attrait esthétique, leur potentiel d'investissement et leur résonance culturelle. La convergence de l'accessibilité du street art et de la popularité du pop art a créé un terreau fertile pour l'épanouissement d'artistes comme Guetta. Ses œuvres, en particulier celles qui s'intéressent à des figures iconiques, deviennent bien plus que de simples objets d'art à accrocher au mur : elles suscitent des conversations, des interrogations et contribuent à écrire l'histoire. L'œuvre « Captain America » de Thierry Guetta illustre avec force le pouvoir du street art et du graffiti à communiquer, révolutionner et immortaliser. Capturant l'esprit du temps, elle évoque autant le passé légendaire d'un super-héros emblématique que la place toujours actuelle du street art dans l'histoire de l'art. L'œuvre de Guetta, qui continue d'intriguer et d'inspirer, nous rappelle avec émotion le dialogue constant entre l'art et la société. Ce dialogue se déploie à travers des couleurs éclatantes, des traits audacieux et l'encre indélébile de la sérigraphie.

    $19,691.00

  • Feels So Good Original Silkscreen Etching Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $11,392.00

  • From The Ground Up Round 2- #22 - Sprayed Paint Art Collection

    Meggs From The Ground Up Round 2 #22 Impression de peinture HPM originale par Meggs

    From The Ground Up Round 2 - #22 Sérigraphie originale peinte à la main en plusieurs couleurs sur bois récupéré, prête à être accrochée par Meggs Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2015 From The Ground Up Round 2 #22 Reproduction d'une peinture HPM originale de Meggs, prête à être accrochée En adaptant son art urbain et ses graffitis aux beaux-arts, Meggs a bénéficié de nombreuses opportunités de voyager, d'exposer professionnellement son travail et de participer à des festivals de fresques murales à travers le monde. Ses œuvres, tant urbaines qu'en galerie, sont reconnues à l'échelle nationale et internationale, notamment à Melbourne, Sydney, Londres, San Francisco, Paris, Tokyo, Hawaï, Mexico, Los Angeles et Hong Kong. Ses œuvres figurent dans les collections permanentes sur papier de la National Gallery of Australia et du Victoria & Albert Museum de Londres.

    $631.00

  • Outstanding Archival Print on Cradled Wood by Sabek

    Sabek Impression d'archives exceptionnelle sur bois bercé par Sabek

    Estampe exceptionnelle sur panneau de bois encadrée, prête à être accrochée, par Sabek x OuterSpace Project, artiste de street art et pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, encadrée (2019). Format : 35,5 x 35,5 cm. Prête à accrocher. Exceptionnel par Sabek 14 x 14 po (35,56 cm x 35,56 cm) Impression d'art exclusive sur bois de bouleau durable de 1/2 po, finition blanc éclatant, signée et numérotée à la main, édition de 50 exemplaires.

    $470.00

  • The Cavalry Above The Clouds Original Acrylic Painting by Ben Kehoe

    Ben Kehoe LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $801.00

  • Entropic World Study: N 6th & Metropolitan HPM Archival Print by Askew One

    Askew One Entropic World Study: N 6th & Metropolitan HPM Archival Print par Askew One

    Entropic World Study : N 6th & Metropolitan, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée, embellis à la main, sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Askew One, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. Cadre noir vieilli sur mesure. Peinture-collage 3D en techniques mixtes, n° 1 sur 10. Les toiles d'intérieur d'Askew sont influencées par la photographie à double exposition, des lignes illustratives audacieuses rappelant la bande dessinée et la puissance graphique de la lettre. On retrouve cette influence dans ses peintures murales publiques, où son goût pour les formats imposants est très marqué.

    $450.00

  • Detroit Minute #10 - Sprayed Paint Art Collection

    HoxxoH- Douglas Hoekzema Detroit Minute #10 Peinture acrylique originale sur bois par HoxxoH- Douglas Hoekzema

    Detroit Minute #10 Œuvre originale peinte à la main à l'acrylique sur bois de bouleau découpé au laser, prête à être accrochée, par HoxxoH, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L’adage “Le temps n’attend personne” a longtemps été le catalyseur qui a poussé l’homme à tirer profit de son existence consciente. Le temps est une grandeur observable créée par l’homme pour suivre les mouvements de notre mystérieux Univers. Pourtant, aujourd’hui, peut-être plus que jamais, l’homme cherche à utiliser le temps pour atténuer les pressions d’une existence inexplicable, grâce à des applications qui mesurent et calculent la valeur de notre temps. Publications et « j’aime » sur les réseaux sociaux, fluctuations boursières, petits écrans dans nos mains qui nous surveillent, comptant sans cesse, faisant tic-tac, nous submergeant de sollicitations sensorielles. Ils nous font croire que le temps peut être suivi et contrôlé par un algorithme commode. Ils dissimulent le temps dans des programmes destinés à objectiver et à symboliser notre présence comme un statut glorifié au sein du cosmos. » (Andrew Leshin)

    $803.00

  • Trippinfrog Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Estampe giclée Trippinfrog par Naoto Hattori

    Trippinfrog, œuvre d'art giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100 % coton, encadrée dans un cadre bronze, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori. 2014 Signée par Naoto Hattori & Édition limitée numérotée à 50 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 6x8 pouces. Dimensions du cadre en bronze : 8x10 pouces. Exploration du monde surréaliste des œuvres de Trippinfrog de Naoto Hattori Le monde de l'art contemporain est en perpétuelle évolution, fusionnant genres et formes pour créer des expressions inédites qui interpellent et ravissent les sens. Dans cette riche mosaïque, Naoto Hattori se distingue comme un artiste de graffiti pop culture dont l'œuvre mêle les éléments fantastiques du surréalisme à l'énergie vibrante et rebelle du street art et du graffiti. Parmi ses créations remarquables figure « Trippinfrog », une estampe giclée en édition limitée qui a captivé le public par la finesse de ses détails, sa composition imaginative et son esthétique saisissante. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est une véritable expédition dans une dimension onirique où les lois conventionnelles de la nature et de la physique s'effacent. Lancée en 2014, l'édition limitée « Trippinfrog » témoigne de la maîtrise de son art par Hattori et de son talent pour traduire l'inconscient en une forme tangible. Chacune des cinquante estampes de cette série limitée est signée par Naoto Hattori, une touche personnelle très appréciée des collectionneurs et des amateurs de street art. Le format de l'œuvre, 15 x 20 cm, est modeste, mais son impact visuel est saisissant et invite à une contemplation plus attentive. À l'inverse, le cadre en bronze de 20 x 25 cm met en valeur l'œuvre sans en masquer la complexité. Les tirages en édition limitée sont réalisés sur papier beaux-arts 100 % coton, un choix de matériau qui témoigne de la qualité et de la durabilité de l'œuvre. Ce type de papier est réputé pour sa capacité à restituer les couleurs et les détails, garantissant ainsi la préservation de chaque nuance de la vision d'Hattori. L'utilisation d'un cadre en bronze enrichit davantage l'expérience visuelle, ajoutant une touche classique qui contraste avec le caractère moderne et avant-gardiste de l'œuvre elle-même. Le style emblématique de Naoto Hattori Le style de Naoto Hattori est un mélange unique, à la frontière entre le fantaisiste et le grotesque, une caractéristique de sa vision artistique. « Trippinfrog » en est un parfait exemple : le surréel et le réel s'y entrechoquent dans une danse de couleurs, de formes et de volumes. L'œuvre présente un amalgame d'éléments – yeux, tentacules et formes amorphes – qui s'enroulent autour d'une créature centrale, semblable à une grenouille, semblant se désintégrer et se reconstituer simultanément. Cette imagerie paradoxale est un élément essentiel du street art et du graffiti, où l'inattendu devient la norme et où les spectateurs sont invités à interpréter l'œuvre à leur manière. Les couleurs choisies par Hattori, à la fois terreuses et éthérées, créent un contraste saisissant. L'arrière-plan de « Trippinfrog » évoque un paysage serein, un contraste saisissant avec le chaos que la figure centrale incarne. Cette dualité peut être perçue comme un commentaire sur la nature de l'existence : harmonieuse et chaotique, ordonnée et imprévisible. L'œuvre d'Hattori invite le spectateur à considérer ces dualités non comme des opposés mais comme des compléments. L'impact culturel du street art et du graffiti Des œuvres comme « Trippinfrog » sont des pièces maîtresses du récit du street art et du graffiti, genres qui ont acquis une notoriété et une reconnaissance considérables dans le monde de l'art. Ces formes artistiques puisent leur expression dans l'identité culturelle, le commentaire social et une volonté de s'affranchir des modes de présentation artistique traditionnels. On les retrouve souvent sur les murs, dans les galeries et au sein de collections privées, où elles donnent la parole aux marginalisés et offrent un espace d'expression aux exclus. L'œuvre de Naoto Hattori, et plus particulièrement « Trippinfrog », s'inscrit parfaitement dans ce récit. Elle offre une évasion visuelle et un voyage introspectif à ceux qui la contemplent. Le tirage en édition limitée en fait une pièce exclusive du street art et du graffiti contemporains, un véritable jalon culturel de notre époque. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre d'Hattori n'acquièrent pas seulement une œuvre d'art ; ils préservent un fragment de l'esprit culturel de leur temps. L'œuvre « Trippinfrog » de Naoto Hattori est une pièce captivante qui témoigne du pouvoir novateur et transformateur du street art et du graffiti. Son édition limitée sur papier d'art, la signature de l'artiste et sa présentation dans un cadre en bronze contribuent à son attrait et à son importance. La capacité d'Hattori à mêler le surréalisme à la rue, l'onirisme au concret, place « Trippinfrog » parmi les œuvres marquantes qui continuent de façonner et d'inspirer l'art moderne.

    $220.00

  • Red Fox Silkscreen Print Framed by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie « Renard roux » encadrée par Dan Christofferson - Beeteeth

    Sérigraphie encadrée en 3 couleurs, tirée à la main, édition limitée sur papier d'art, représentant un renard roux, par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Œuvre d'art encadrée, sérigraphie en édition limitée 2014, format 8x10, représentant un renard noble rouge et jaune et une épée. Renard rouge par Dan Christofferson : Iconographie sérigraphiée dans le street art pop et le graffiti « Red Fox » est une sérigraphie artisanale en édition limitée de 2014, réalisée par l'artiste Dan Christofferson, basé dans l'Utah et plus connu sous le pseudonyme de Beeteeth. Imprimée sur papier d'art de haute qualité dans une palette de rouge vif, de jaune et de bordeaux profond, et encadrée au format 20 x 25 cm, cette œuvre rare témoigne de la précision de Christofferson dans l'alliance du symbolisme graphique et des références historiques. Figure marquante du Street Pop Art et du graffiti, son travail se distingue par l'utilisation de formes vectorielles épurées, de références héraldiques et d'imagerie mythique, puisant souvent dans les récits anciens tout en s'ancrant résolument dans le langage du design contemporain. L'œuvre représente la tête stylisée d'un renard roux transpercée par une épée qui s'étend verticalement de la base jusqu'au sommet du crâne. Le renard est rendu dans un style graphique plat, aux contours nets et aux ombres discrètes, ce qui lui confère une présence forte et emblématique. Des gouttes de sang s'échappent de la pointe de l'épée, formant des arcs stylisés en forme de larmes. L'expression du renard est vide et noble, ses yeux blancs suggérant une résignation stoïque ou une métamorphose mythique. La composition, encadrée d'un rouge éclatant, crée une expérience visuelle à la fois minimaliste, symbolique et chargée d'émotion. Technique de sérigraphie et minimalisme symbolique Dans son œuvre « Red Fox », Dan Christofferson s'appuie sur la technique de la sérigraphie, utilisant seulement trois encres pour obtenir clarté et profondeur grâce au contraste des couleurs et à la composition. Le dessin, net et précis, sans dégradés ni transitions douces, est une caractéristique du langage graphique de Christofferson. Chaque couche est intentionnelle, contribuant à une impression de géométrie sacrée et de retenue narrative. En réduisant la forme à l'essentiel et en utilisant des aplats de couleurs vibrantes, Christofferson s'inscrit dans la lignée des graveurs influencés par le pop art, tout en intégrant son iconographie personnelle ancrée dans la culture américaine, le folklore et le symbolisme maçonnique. Cette œuvre illustre comment le street art et le graffiti peuvent, par la maîtrise du design et la répétition, évoquer sens et identité. Le renard, symbole souvent associé à la ruse et à l'adaptabilité, devient une figure quasi-martyre chez Christofferson. L'épée plantée dans la tête, stylisée avec élégance et pureté plutôt que brutalité, transforme l'œuvre en une réflexion sur le sacrifice, l'orgueil ou la transcendance. L'absence de réalisme sanglant éloigne l'image de la violence littérale, la faisant basculer dans l'espace du mythe ou de l'allégorie. Le rôle de Beeteeth dans la pop de rue symbolique américaine Dan Christofferson s'est forgé une réputation en fusionnant l'héraldique traditionnelle de l'Ouest et un symbolisme cryptique en un langage visuel moderne. Son identité Beeteeth explore souvent les thèmes de la fraternité, de l'héritage et du questionnement philosophique. Dans « Red Fox », cette superposition symbolique est affinée en une de ses compositions les plus épurées : une créature unique et une action unique, encadrées de façon minimaliste mais chargées de narration. Ce type de narration concise est une caractéristique puissante du Street Pop Art et du graffiti, où la clarté et l'immédiateté sont essentielles. L'esthétique de Beeteeth est souvent comparée aux modèles de tatouage, aux drapeaux et à l'iconographie culte. Elle s'inscrit dans la lignée graphique des artistes pop qui transforment des symboles forts en marqueurs culturels. Christofferson y parvient tout en imprégnant son œuvre de références ésotériques et d'un profond respect pour le savoir-faire. « Red Fox » incarne cet équilibre, offrant un visuel saisissant tout en incitant à une interprétation plus profonde. L'œuvre invite le spectateur à s'interroger non seulement sur ce qu'il voit, mais aussi sur les raisons pour lesquelles de tels symboles conservent leur pouvoir à travers le temps et les supports. Le renard roux comme emblème culturel et objet d'art Encadrée, cette estampe d'art, « Red Fox », se présente à la fois comme une icône décorative et un talisman conceptuel. Elle opère sur plusieurs niveaux : esthétiquement épurée, émotionnellement évocatrice et riche en symboles mythiques. Son petit format lui confère une dimension personnelle, tandis que son sujet lui donne une gravité monumentale. Le choix des images et des couleurs par Christofferson crée un équilibre entre l'immédiateté du pop art et une intensité discrète, caractéristique de l'ensemble de son œuvre. Cette sérigraphie témoigne de la capacité du Street Pop Art et du graffiti à fusionner artisanat traditionnel, symbolisme ancien et identité moderne en une forme unique et intemporelle. « Red Fox » n'est pas qu'une simple image de renard : c'est une histoire distillée à l'encre et sur le papier, d'une exécution impeccable et d'une profondeur de sens remarquable, illustrant comment une mythologie personnelle peut devenir universelle grâce à un code visuel audacieux.

    $100.00

  • Going to NY Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Going to NY » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Je vais à New York. Sérigraphie de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Tirage à la main, 16 couleurs sur papier d'art à bords frangés. Œuvre encadrée en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, encadrée sur mesure (2014). Sérigraphie de 46 x 25 cm représentant un taxi jaune new-yorkais sur fond flou de paysage urbain. Cadre sur mesure couleur bronze brun antique (51 x 30 cm). Hommage de Thierry Guetta à l'énergie de New York Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure emblématique de la fusion entre le street art et le pop art, créant des œuvres qui capturent l'essence de la vie urbaine contemporaine. Son estampe sérigraphique en édition limitée « Going to NY » (2014) illustre parfaitement cette synthèse. Elle immortalise l'image iconique d'un taxi jaune new-yorkais, symbole profondément ancré dans l'identité culturelle de la ville. L'œuvre est ornée des techniques visuellement saisissantes du street art et du graffiti. La technique employée par Guetta dans « Going to NY » témoigne de sa maîtrise de la sérigraphie, grâce à une remarquable palette de 16 couleurs sur papier beaux-arts. L'image du taxi est encadrée par les lignes floues du mouvement frénétique de la ville, traduisant une impression de vitesse et de vitalité, véritable âme de New York. Le taxi n'est pas qu'un simple véhicule : c'est une toile, recouverte de graffitis vibrants qui racontent les mille et une histoires de la ville qui ne dort jamais. Valeur de collection et symbolisme des éditions limitées Dans cette œuvre, Guetta met en scène un élément omniprésent des transports new-yorkais et capture l'essence même de la ville. Les graffitis qui ornent le taxi témoignent du rôle fondamental de cet art dans le paysage culturel new-yorkais. Plus qu'une simple image statique, cette œuvre est une capture du mouvement, une représentation du flux constant de la ville et de son inépuisable capacité de réinvention et d'expression. « Going to NY » se distingue par sa rareté et sa qualité d'exécution. Pièce de collection, elle fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par Guetta lui-même. Son cadre sur mesure, couleur bronze brun antique, mesurant 130 x 76 cm, contraste avec l'esthétique street art de l'œuvre, symbolisant son passage de la rue à la galerie privée du collectionneur. L'héritage des visions urbaines de M. Brainwash L'œuvre de Guetta, et notamment « Going to NY », a largement contribué à la reconnaissance et à l'appréciation croissantes du Street Pop Art et du graffiti au sein du monde des beaux-arts. En introduisant le langage visuel de la rue dans les galeries, Guetta remet en question les notions traditionnelles de ce qui constitue un art à part entière. Son travail instaure un dialogue entre l'art élitiste et le quotidien, célébrant le potentiel de beauté et de sens qui se cache dans les lieux les plus inattendus. « Going to NY » de Mr. Brainwash est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une affirmation de la vitalité de la vie urbaine et de sa dimension artistique intrinsèque. Alors que le Street Pop Art continue d'évoluer, des œuvres comme celle-ci jalonnent le chemin de l'innovation artistique. Elles nous rappellent que l'art ne se limite pas aux salles sacrées des musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les rues que nous parcourons et dans les véhicules qui nous croisent. « Going to NY » de Guetta célèbre cette dynamique, témoigne de la beauté du chaos urbain et constitue une pièce précieuse pour tout amateur d'art sensible au pouls de la métropole.

    $8,751.00

  • Asstronaut 333 HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Astronaut 333 HPM Impression Giclée Embellie à la Main par Marwan Shahin

    Asstronaut 333 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier Photographique Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Marwan Shahin. « Asstronaut 333 » transcende une autre dimension. Ce troisième opus de la série Asstronaut est une édition très limitée à 33 exemplaires. Chaque Asstronaut est accompagné d'un casque holographique. Peint et orné à la main par l'artiste, chaque tirage est unique. « Asstronaut 333 », 2021, 50,8 x 63,5 cm, acrylique, glacis, giclée sur papier à gravure, orné à la main, signé, numéroté et estampillé. Légères pliures au centre de l'image, n'affectent pas l'image une fois encadrée.

    $352.00

  • R! Original Acrylic Spray Paint Painting by Dr Revolt

    Dr Revolt R! Peinture acrylique originale en aérosol par Dr Revolt

    R! Peinture acrylique originale à la bombe par Dr Revolt. Œuvre unique sur toile d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, signée, 2023. Œuvre originale de 46,4 x 50,8 cm (18,25 x 20 pouces). Craquelures présentes autour de la signature et à droite de la toile. Encadrement flottant sans verre. Dimensions de l'encadrement : 50,8 x 54,6 cm (20 x 21,5 pouces). R! par Dr Revolt – Énergie explosive des lettres dans l'art pop urbain et le graffiti R! est une œuvre originale de 2023, technique mixte, réalisée par Dr Revolt, figure emblématique du graffiti new-yorkais. Peinte à l'acrylique et à la bombe aérosol sur toile, elle mesure 46,4 x 50,8 cm (18,25 x 20 pouces), encadrée (50,8 x 54,6 cm / 20 x 21,5 pouces). Signée dans le coin inférieur de la signature de l'artiste, cette pièce illustre le dynamisme explosif et la puissance graphique rétro qui caractérisent le style unique de Dr Revolt. R! célèbre l'énergie des lettres : audacieuses, arrondies, dynamiques, elles captent immédiatement le regard. La lettre centrale, jaune vif et blanche, cerclée de noir profond et ombrée de vert, jaillit d'un fond aux teintes violettes vaporeuses et ornée de volutes noires abstraites, évoquant la bande dessinée. Le point d'exclamation ajoute une touche d'urgence, d'humour et d'impact, ancrant l'œuvre dans le vocabulaire du street art et du graffiti. Héritage Wildstyle et influence des dessins animés Les racines de Dr Revolt plongent dans les prémices de l'âge d'or du graffiti à New York à la fin des années 1970, où il fut membre fondateur du collectif Rolling Thunder Writers. Son évolution, des graffitis du métro à l'art contemporain, a conservé toute la vitalité et l'énergie visuelle de ses débuts dans la rue. Dans « R! », l'audace du wildstyle est rendue immédiate et lisible, privilégiant la force graphique des personnages à la complexité des textes entrelacés. Ceci reflète la fusion, opérée de longue date par Dr Revolt, entre le graffiti et les références à la culture pop, notamment le langage visuel des dessins animés, des bandes dessinées et des affiches psychédéliques. Le dégradé violet doux en arrière-plan et les éclaboussures d'encre noire nettes évoquent à la fois les effets spéciaux des animations vintage et les transitions des premières cases de BD. Dans ce contexte, « R! » se lit non seulement comme une lettre, mais comme un geste – un son, une explosion, une chute. C'est du street art pop et du graffiti à l'état pur. Tension du matériau et vibrations de surface Les matériaux de R! sont aussi importants que l'image elle-même. Acrylique et peinture aérosol fusionnent dans une esthétique à la fois organique et graphique, le dégradé de jaune et de blanc des lettres conférant profondeur et densité. Les épais contours noirs contrastent avec la lueur intérieure vibrante, accentuant le dynamisme de la composition. De légères craquelures sont présentes dans la signature et sur la droite de la toile, suggérant la texture brute et le vieillissement des matériaux – témoins du contact physique de l'artiste avec la surface. L'œuvre flotte dans son cadre sans verre, laissant ainsi la texture et la saturation s'exprimer pleinement. Ce mode de présentation souligne la dimension matérielle de l'œuvre, lui conférant à la fois l'allure d'une peinture de galerie et celle d'un vestige de la culture graffiti murale. Docteur Revolt et le cœur graphique du graffiti R! est bien plus qu'une simple lettre stylisée. C'est une affirmation, une signature artistique, une véritable explosion visuelle. Elle incarne l'essence même de l'influence de Dr Revolt sur le graffiti, qui s'étend sur plusieurs décennies, tant sur le plan technique que sur celui de la philosophie culturelle. Son approche, directe et assurée, privilégie les gestes iconiques à la complexité décorative. La composition, d'une structure simple mais d'une puissance visuelle impressionnante, reflète la conviction de l'artiste quant au pouvoir de l'identité d'une seule lettre, des lignes dynamiques et de l'humour visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Dr Revolt continue de démontrer comment le graffiti peut évoluer sans perdre son immédiateté brute. R! nous rappelle qu'un seul caractère, exécuté avec savoir-faire, audace et passion pour la culture, peut porter le poids de tout un héritage.

    $2,500.00

  • Sale -15% Mur Original Spray Paint Acrylic Painting by Copyright

    Copyright Mur Original peinture en aérosol peinture acrylique par Copyright

    Œuvre originale unique de Mur, peinture à la bombe et acrylique sur toile tendue, par un artiste populaire de street art et de culture pop (droits d'auteur réservés). Peinture originale encadrée et signée de 2000, dimensions 32 x 40 pouces. Dimensions encadrées : 41,5 x 33,5 pouces

    $3,259.00 $2,770.00

  • Work Well Together HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Travaillez bien ensemble ! Peinture en aérosol HPM, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Œuvre de 2018 signée, encadrée sur mesure, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, technique mixte, embellie par HPM. Dimensions : 48 x 36 cm. Style inspiré de Norman Rockwell : un garçon et une fille assis sur un banc, admirant un graffiti dans un style vintage classique, avec une profusion de couleurs vives à la bombe aérosol et des embellissements à la main. Cadre sur mesure orné, style antique martelé, couleur bronze. Dimensions : 48 x 60 cm. Norman Rockwell réinventé à travers le pop art urbain Dans un mélange évocateur de nostalgie américaine et de l'énergie brute du street art, Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, a créé une œuvre saisissante en 2018. Son « Captain America » témoigne du potentiel du Street Pop Art et du graffiti à transcender les époques et les genres stylistiques. Cette œuvre particulière marie l'innocence et la chaleur des représentations de la vie américaine par Norman Rockwell à l'expressivité vibrante et brute du graffiti, créant une juxtaposition à la fois stimulante et captivante. L'œuvre de Guetta est une sérigraphie sur papier d'art, rendue unique par ses techniques caractéristiques de peinture acrylique et de spray, rehaussées à la main. Elle représente un garçon et une fille assis sur un banc dans une pose vintage classique, rappelant les illustrations emblématiques de Rockwell. Cependant, au lieu d'un décor champêtre paisible, les enfants se détachent sur un foisonnement de graffitis colorés, symbolisant les courants artistiques sous-jacents du paysage urbain. Cette toile raconte une histoire de contrastes : l'intemporel et le moderne, le planifié et le spontané. Cette œuvre de Guetta est une réflexion sur la pérennité de certains symboles culturels et leur réinterprétation dans le contexte contemporain. Bien qu'inspirés d'une époque révolue, les sujets sont ancrés dans le présent grâce aux graffitis qui, avec une énergie débordante, recouvrent la toile. Dos au spectateur, les enfants semblent contempler les graffitis, symbolisant peut-être la réflexion de la nouvelle génération sur la place du street art dans la tradition artistique américaine. La technique Captain America de Guetta : une fusion de médiums La superposition des couches de peinture et l'utilisation stratégique de la couleur dans « Captain America » témoignent du talent de Guetta pour créer profondeur et mouvement. Les embellissements réalisés à la main confèrent à chaque pièce de cette série limitée un caractère unique et soulignent les contrastes de textures propres au Street Pop Art. Le cadre orné, de style martelé vieilli et de couleur bronze, évoquant ceux qui encadrent les œuvres traditionnelles de Rockwell, ajoute une touche d'ironie et interroge la valeur perçue et l'encadrement des formes d'art. À l'instar de nombreuses œuvres de Guetta, « Captain America » a suscité l'enthousiasme et de nombreux débats, alimentant les discussions sur les liens entre le street art et d'autres mouvements artistiques. En intégrant des sujets traditionnels à l'univers du graffiti, Guetta invite le spectateur à reconsidérer ses idées préconçues sur la légitimité et la beauté de l'art inspiré de la rue. Cette œuvre est une invitation à observer et à participer à l'évolution du Street Pop Art, qui continue d'influencer le monde de l'art en général. Valeur de collection et pertinence culturelle de l'art pop urbain et du graffiti La valeur de collection des œuvres de Guetta réside non seulement dans leur attrait esthétique, mais aussi dans leur capacité à saisir et à transmettre l'essence de la culture contemporaine. « Captain America » est un instantané du moment où le dynamisme et la pertinence du street art sont devenus incontestables aux yeux du monde. Posséder une telle œuvre, c'est posséder un fragment de l'esprit du temps, un souvenir de l'époque où le grand public a pleinement adopté le street art sans en altérer la force ni l'authenticité. En définitive, « Captain America » de Thierry Guetta est un hommage riche et complexe au pouvoir de l'art de transcender les frontières et de parler aux générations futures. C'est une célébration visuelle de la capacité unique du Street Pop Art et du graffiti à tisser ensemble les fils disparates du récit artistique américain. Tandis que Mr. Brainwash continue de marquer de son empreinte indélébile la scène artistique, des œuvres comme « Captain America » demeureront des témoignages vibrants d'une époque où la rue s'est affirmée pour conquérir les murs des galeries et les salles des institutions culturelles.

    $17,503.00

  • 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Sérigraphie par OG Slick

    3 Lil Piggies - Pink Pasadena Édition Limitée Impressions Sérigraphiques HPM 5 Couleurs Embellies à la Main sur Papier Somerset Hot Press par OG Slick Graffiti Street Artiste Pop Art Moderne. Encadré, signé par OG Slick (né en 1967), 3lilpigs (Pink Pasadena), 2015. Sérigraphie en couleurs avec embellissements à la main sur papier Somerset Hot Press, 61 x 61 cm (feuille). Édition 21/25. Signé et daté au crayon en bas. Publié par Big Dicks Hardware, Los Angeles. Encadré sous verre. Dimensions de l'encadrement : 63,5 x 63,5 cm.

    $1,938.00

  • Totem Melty Misfits Jumbo Unique Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster

    Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Artiste Graffiti Pop Street. Œuvre originale unique, signée et datée de 2020, avec certificat d'authenticité, encadrée. Tirage giclée original, format 8,5 x 11,5 pouces (21,6 x 29,2 cm). « Ce certificat atteste l'authenticité de l'œuvre d'art de Buff Monster qui accompagne cette reproduction. Cette impression giclée unique est signée par l'artiste et représente l'un des personnages créés pour la série Jumbo de The Melty Misfits. Le verre de musée qui protège cette œuvre contre les UV ; comme pour toute œuvre d'art, il est conseillé de l'exposer à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits très humides. » – Buff Monster Totem Melty Misfits, impression giclée géante unique par Buff Monster L'estampe giclée grand format unique « Totem Melty Misfits » de Buff Monster illustre la fusion entre un design de personnage fantaisiste et l'esthétique du street art pop et du graffiti contemporains. Reconnu pour son style mêlant couleurs vives et nuances plus sombres, Buff Monster poursuit cette approche caractéristique dans cette giclée encadrée, mettant en lumière à la fois ses thèmes de prédilection et son expérimentation inventive avec les formes et la présentation. Imprimée sur papier d'art de qualité supérieure et ornée des mentions officielles au dos et du logo Melty Misfits, cette œuvre s'impose comme une pièce de collection incontournable de la culture urbaine pop contemporaine. Un hommage totémique à la culture Melty La face avant de l'œuvre présente un totem composé de plusieurs personnages emblématiques de Melty Misfits. Chaque niveau du totem mêle des motifs psychédéliques d'yeux à des créatures mutantes du désert, rendues dans des tons numériques éclatants. L'arrière-plan dévoile un paysage extérieur serein, avec un ciel bleu stylisé et une cime d'arbres, contrastant l'étrangeté des figures avec le calme de la nature. Cette composition rend habilement hommage aux totems amérindiens tout en créant une mythologie cartoon satirique ancrée dans l'univers de Buff Monster. Les traits exagérés, les expressions débridées et les textures gluantes donnent l'illusion de jouets en vinyle fondants, le tout construit avec une symétrie parfaite pour évoquer à la fois structure et chaos. Art pop urbain encadré Imprimée en giclée, l'œuvre offre une netteté et une brillance exceptionnelles, essentielles pour restituer la richesse des dégradés du trait de Buff Monster. Ce format particulièrement rare est présenté dans un cadre professionnel avec passe-partout, sublimant son esthétique digne d'une galerie. Au dos, un certificat d'authenticité est solidement fixé sous le logo The Melty Misfits, garantissant la provenance attendue d'une œuvre d'art urbain pop et graffiti en édition limitée. Un autocollant fluorescent scelle la présentation, signature de l'identité visuelle de Buff Monster. Les qualités tactiles de l'œuvre, associées à son encadrement artisanal et à la narration qui en découle, en font bien plus qu'une simple impression. C'est une affirmation tridimensionnelle de rébellion visuelle, dissimulée sous un voile de fantaisie sucrée. L'héritage de Buff Monster dans le mouvement des jouets de créateurs et du pop art Né aux États-Unis, Buff Monster s'est imposé comme une figure de proue de la culture pop et street art hybride grâce à des décennies de fresques murales, de création de jouets et d'estampes expérimentales. Des ruelles new-yorkaises aux foires d'art de Tokyo, son œuvre est immédiatement reconnaissable. L'estampe géante « Totem Melty Misfits » témoigne non seulement de son engagement constant envers le projet Melty Misfits, mais aussi de sa capacité à transformer le street art en chefs-d'œuvre encadrés et de collection. Chaque élément de cette estampe illustre la volonté de Buff Monster de rendre la joie subversive et la satire accessible. En anthropomorphisant des friandises en divinités pop grotesques, il construit une nouvelle iconographie pour une génération post-ironique. Cette œuvre compacte et saisissante est un témoignage de l'humour surréaliste et de l'intensité graphique qui caractérisent l'un des artistes de graffiti les plus célèbres du pop surréalisme.

    $845.00

  • Sale -15% Silver Seascape Original Guerra Pigment Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $35,201.00 $29,921.00

  • Naivety Scene Era 12 Original Marker Drawing Canvas by Blake Jones

    Blake Jones Scène de naïveté Époque 12 Dessin original au feutre sur toile par Blake Jones

    Scène de naïveté, époque 12, dessin original au marqueur sur toile par Blake Jones, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre de couleur sur main, 2019, format 12x12 Naivety Scene Era 12 par Blake Jones – Chaos ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Naivety Scene Era 12 » est une œuvre originale de 2019, réalisée à la main au feutre de couleur sur toile par l'artiste américain Blake Jones. Signée par l'artiste, cette toile de 30 x 30 cm offre un terrain de jeu visuel condensé, peuplé des personnages emblématiques de Jones, de gestes graphiques et d'abstractions fantaisistes. La surface présente une composition chaotique et joyeuse d'iconographie colorée, dessinée de traits audacieux et caricaturaux, où chaque figure interagit avec les autres dans un rythme fluide. Éclairs, cubes abstraits, parts de gâteau, fantômes souriants, visages à trois yeux, oreilles de lapin, méduses et lettrage griffonné coexistent dans une dense tapisserie d'imagination. Ces formes sont dessinées avec une spontanéité assumée, à l'aide de feutres de couleur variés, créant un langage visuel qui capture l'essence de la jeunesse, de la spontanéité et du jeu insouciant, au sein d'une composition percutante. Le langage des icônes et de l'innocence L'œuvre de Blake Jones se caractérise par des personnages accessibles et une esthétique empreinte de nostalgie, sans pour autant sacrifier la profondeur ni l'intention. Dans « Naivety Scene Era 12 », l'artiste canalise les souvenirs visuels de ses dessins d'enfance, de ses albums d'autocollants et de ses gribouillis dans les marges de ses cahiers, créant un chaos savamment orchestré dont la résonance dépasse largement son charme superficiel. Ces dessins, d'apparence naïve, sont agencés avec une intention délibérée. Chaque élément contribue au rythme et à la fluidité de la toile, offrant de multiples points de mire qui invitent à une exploration ludique. La capacité de Jones à équilibrer la simplicité graphique et la spontanéité des superpositions témoigne de ses profondes racines dans le Street Pop Art et le graffiti, où la répétition, le symbolisme et l'immédiateté sont au cœur du message et de l'esthétique. Son trait, sans artifice numérique, affirme l'authenticité du dessin à la main dans une culture obsédée par l'image. Théorie des couleurs et techniques inspirées de la rue La vitalité de l'œuvre ne provient pas d'un jeu complexe d'ombres ou de perspectives, mais d'une utilisation assurée des couleurs et d'une maîtrise de l'équilibre au sein d'un foisonnement d'éléments. Les couleurs – roses fluo, jaunes vifs, bleus froids et noirs profonds – sont utilisées avec parcimonie et efficacité. Chaque teinte se détache sur le fond blanc de la toile, laissant à chaque dessin l'espace nécessaire pour s'exprimer, tout en contribuant à une dynamique partagée. L'utilisation du marqueur de couleur renforce l'idée d'immédiateté et d'improvisation, deux caractéristiques essentielles de la culture du graffiti. Blake Jones fait le lien entre le travail en atelier et l'esprit de la rue en traitant chaque surface comme une page de carnet noir : brute, sans filtre et expressive. Blake Jones et le confort du bruit visuel Avec Naivety Scene Era 12, Blake Jones capture l'atmosphère d'un monde foisonnant mais jamais pesant. L'énergie y est légère et pourtant communicative, les lignes imparfaites mais assurées, et le foisonnement visuel étrangement apaisant. Son œuvre témoigne d'une époque où la surstimulation est la norme, mais ses images y répondent non par la critique, mais par le réconfort. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, cette toile est une méditation sur la créativité débridée – un geste pur qui privilégie l'intuition à la précision. Blake Jones n'invite pas le spectateur à déchiffrer le sens. Il l'invite plutôt à trouver de la joie dans les motifs, de l'humour dans l'absurde et de l'émerveillement dans l'ordinaire. Cette œuvre n'est pas simplement une pièce de musée ; c'est une expérience de liberté visuelle.

    $1,000.00

  • Sale -15% Non-Volley Zone II Original Acrylic Painting by Dave Pollot

    Dave Pollot LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $1,917.00 $1,629.00

  • Stacked MTA Subway Map 11 Original Spray Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Plan du métro MTA superposé 11 Peinture originale à la bombe de Cope2 - Fernando Carlo

    Carte du métro MTA empilée 11 Peinture originale à la bombe de Cope2 - Fernando Carlo Œuvre unique sur une véritable carte du métro de New York par un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée de 2011, œuvre originale de 22,8 x 28,9 cm, encadrée sur mesure, plan du métro de New York.

    $2,188.00

  • Sale -15% Abstract Cubism 1 Original Acrylic Spray Paint Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Cubisme abstrait 1 Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal

    Cubisme abstrait 1 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture acrylique en aérosol sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. Encadrement sur mesure 31,5 x 22,5 cm. « Cubisme abstrait 1 » par RD-357. Peinture originale sur toile tendue, technique mixte (peinture aérosol et graffiti), avec le tag RD et des couleurs cubistes en arrière-plan. Superbe œuvre originale rare du prolifique artiste de rue Real Deal RD357.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Tripping Devil Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Tripping Devil Dessin au crayon graphite original par Naoto Hattori

    Tripping Devil est un dessin original réalisé à la main sur du papier d'art vieilli, encadré et à bords frangés, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La fusion du street art et du graffiti dans l'œuvre de Naoto Hattori Le croisement entre le pop art urbain et le graffiti donne naissance à une forme d'art vibrante et souvent subversive, qui remet en question l'esthétique traditionnelle, propose un commentaire social et investit l'espace public comme une toile d'expression. « Tripping Devil » de Naoto Hattori illustre parfaitement ce point de convergence artistique, tout en se démarquant des fresques murales classiques réalisées à la bombe. Ce dessin original au crayon et au graphite, datant de 2012, témoigne de la diversité des techniques et des matériaux employés au sein du genre, unissant l'énergie brute du street art à la précision du dessin classique. L'œuvre d'Hattori est délicatement encadrée (21,6 x 21,6 cm), l'image mesurant 7,6 x 12,7 cm. L'artiste a réalisé lui-même le cadre et le passe-partout, soulignant ainsi la touche personnelle et le souci du détail qui caractérisent son travail. Le papier, frangé et vieilli à la main, confère à l'œuvre une texture supplémentaire et une profondeur historique. Ce choix de matériaux est particulièrement significatif, car il confère à l'œuvre une qualité ancienne qui contraste fortement avec la nature généralement éphémère de l'art urbain et du graffiti. L'esthétique unique de Naoto Hattori au sein du pop art urbain L'œuvre de Naoto Hattori se caractérise souvent par un surréalisme onirique, où des créatures fantastiques et des figures métamorphosées interrogent la perception de la réalité par le spectateur. « Tripping Devil » ne fait pas exception. Le dessin représente une créature au visage humain et au corps se transformant en une forme de pieuvre. Ce mélange d'humain et de surréel est une marque de fabrique du style Hattori et témoigne du potentiel transformateur du street art et du graffiti. La palette monochrome et épurée du graphite met en valeur les détails et les ombres complexes qui donnent vie au « Tripping Devil ». Bien que contenue dans un cadre, l'œuvre porte l'esprit du street art, souvent caractérisé par une audacieuse transgression des frontières et une acceptation de l'inconventionnel. La démarche systématique de Hattori dans le dessin fait écho aux techniques réfléchies et minutieuses employées par les artistes de rue et les graffeurs pour créer leurs œuvres, bien qu'à une échelle et avec un médium différents. Naoto Hattori et la collectionnabilité du Street Pop Art Les collectionneurs et amateurs d'art urbain et de graffiti recherchent de plus en plus des œuvres à exposer chez eux, transformant ainsi des spectacles publics en trésors personnels. « Tripping Devil » d'Hattori illustre parfaitement cette tendance, offrant au marché de l'art une pièce unique qui capture l'essence même de l'art urbain sous une forme à la fois collectionnable et idéale pour une exposition privée. La signature de l'artiste est un gage d'authenticité et un lien privilégié entre l'artiste et le collectionneur. L'originalité de « Tripping Devil » est primordiale. Dans un domaine où la production de masse et la reproduction sont monnaie courante, l'engagement d'Hattori à créer une œuvre originale et singulière rehausse sa valeur et son attrait. La minutie avec laquelle l'œuvre est réalisée, associée à sa présentation unique sur papier d'art vieilli, instaure un dialogue entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de la collection d'art. La pertinence culturelle de l'art d'Hattori Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Tripping Devil » de Hattori se distingue comme une œuvre culturelle emblématique, incarnant l'esprit novateur de ces formes artistiques. Si le street art véhicule souvent des messages sur la culture populaire et les problématiques sociétales, l'œuvre de Hattori explore la psyché, abordant les thèmes de l'identité, de la conscience et de la condition humaine à travers un prisme surréaliste. Bien que non exposée dans l'espace public, cette pièce s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, visant à susciter la réflexion et à éveiller l'émotion. Ses éléments surréalistes invitent à l'interprétation et à la réflexion, à l'instar des fresques et tags monumentaux qui ornent les environnements urbains. « Tripping Devil » de Hattori nous rappelle que l'essence du street art réside non seulement dans son emplacement, mais aussi dans sa capacité à toucher profondément le public, à remettre en question les perceptions et à encourager une immersion plus intense dans le récit visuel. « Tripping Devil » de Naoto Hattori est un exemple remarquable du potentiel de synergie entre le street art, le graffiti et les techniques de dessin traditionnelles. Cette œuvre témoigne du talent de l'artiste et de la versatilité de l'art urbain. Comme le démontre cette pièce, la valeur du pop art et du graffiti dépasse les murs de la ville et trouve sa place dans les collections d'amateurs d'art qui apprécient le subtil mélange de rébellion, de savoir-faire et de profondeur narrative propre à ces genres.

    $793.00

  • Destroy, Rebuild, Repeat AP HPM Artist Proof Wood Print by Quiccs

    Quiccs Détruire, reconstruire, répéter AP HPM Artist Proof Wood Print par Quiccs

    Détruire, Reconstruire, Répéter AP HPM Épreuve d'artiste Impression 3D encadrée sur panneau de bois prêt à être accroché par Quiccs Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Épreuve d'artiste signée, petits dessins et épreuve d'artiste marquée AP. Œuvre encadrée, format 30,48 x 40,64 cm (12 x 16 pouces), cadre plus grand. Tirage d'art sur bois en trois couches, signé et numéroté à la main par Quiccs. Cette première estampe d'art sur bois de bouleau en trois couches est réalisée à partir d'une impression sur bois de 1,9 cm (3/4 pouce). Elle est ensuite recouverte de pièces en relief de forme personnalisée de 1,3 cm (1/2 pouce), puis d'une couche de finition découpée sur mesure de 0,6 cm (1/4 pouce), créant ainsi une œuvre d'art unique. Expression nuancée grâce à la précision « Destroy, Rebuild, Repeat », œuvre de l'artiste philippin de graffiti et de street art Quiccs, est une remarquable estampe sur bois en trois dimensions qui incarne l'esprit de transformation par la destruction et la créativité. Composée de trois couches de bois distinctes – un panneau de base de 1,9 cm, un ensemble de pièces prédécoupées de 1,3 cm et une couche supérieure de 0,6 cm – la structure de cette œuvre reflète son concept. Chaque niveau contribue à la complexité visuelle, conférant une profondeur dynamique à une scène explosive qui fusionne des éléments de mecha, de hip-hop, de culture urbaine et d'esthétique de jouets. Encadrée et prête à être accrochée, cette épreuve d'artiste mesure 30,5 x 40,5 cm, le cadre étant légèrement plus grand pour épouser la forme sculpturale. Personnages emblématiques de Street Pop Fusion Au cœur de cette œuvre se trouve TEQ63, personnage emblématique de Quiccs, rendu avec des contours marqués, une saturation intense et un style d'armure mécanique qui fusionne le design des super robots japonais avec les codes culturels urbains. Un visage de crâne recouvert d'un bandana, orné d'insignes squelettiques, et des membres mécaniques usés par les combats contrastent avec des éléments tels que des baskets et des traces de peinture en vinyle, mêlant le militaire au ludique. Ce qui distingue cette épreuve d'artiste, c'est le petit personnage supplémentaire dessiné à la main en haut à droite : un crâne et des os croisés esquissés directement sur la surface, soulignant sa rareté et offrant un aperçu du langage visuel propre à l'artiste. Langage matériel et force conceptuelle Réalisée sur bois de bouleau selon des techniques d'impression d'archives, « Destroy, Rebuild, Repeat » saisit l'esprit incisif de la culture graffiti tout en explorant de nouvelles possibilités matérielles dans le domaine des éditions d'art. Le choix du bois plutôt que de la toile ou du papier ancre l'œuvre dans les traditions artisanales, tandis que les techniques d'impression numérique et les effets de peinture en aérosol annoncent un futurisme urbain. La superposition des couches reflète la complexité du message de Quiccs : un cycle incessant de construction et d'effondrement, d'identité et de réinvention, qui définit l'expérience des créateurs évoluant dans un monde marqué par le chaos social et la résilience. Rareté limitée dans le Street Pop Art contemporain Cette œuvre fait partie d'une épreuve d'artiste signée et numérotée (AP 08/08) et présente des embellissements et un encadrement originaux. Itération expérimentale des objets d'art de Quiccs, elle fusionne design de collection et installation prête pour la galerie. La silhouette encadrée et la texture physique soulignent son importance, non seulement comme spectacle visuel, mais aussi comme sculpture chargée de sens et d'histoire. Créée en 2018, à une époque de forte convergence entre streetwear, jouets design et surréalisme pop, « Destroy, Rebuild, Repeat » témoigne de la force de la voix de Quiccs au sein du mouvement du Street Pop Art et du graffiti.

    $1,056.00

  • Fish Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin original au crayon graphite de poisson par Naoto Hattori

    Dessin original de poisson dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. Légères éraflures sur le cadre, normales compte tenu de l’âge. Le parcours artistique du dessin original de poisson de Naoto Hattori La contribution unique de Naoto Hattori au monde de l'art trouve souvent sa juste place à la croisée du surréalisme et du street art. L'œuvre originale « Fish Original », dessinée à la main sur papier d'art vieilli et frangé, est une illustration parfaite de ce mélange artistique. Réalisé en 2012, ce dessin original au crayon et au graphite témoigne du style complexe de Hattori et de sa capacité à créer profondeur et narration au sein d'un sujet minimaliste. L'œuvre, présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, dévoile une image de 7,6 x 12,7 cm, offrant un aperçu de la perspective surréaliste de l'artiste à travers le prisme du pop art et du graffiti. Cette pièce unique signée par Hattori est un dessin original et original, illustrant l'impact subtil et puissant de l'art monochrome. Le choix du papier d'art vieilli et frangé témoigne de l'attachement de Hattori aux qualités texturales que ce support confère à l'œuvre. Les bords irréguliers confèrent à l'œuvre une touche d'ancienneté et un aspect organique, enrichissant l'expérience visuelle et soulignant la simplicité du sujet : un poisson. Le dessin, d'une représentation directe, est empreint de mouvement et de vie, capturant l'essence du sujet avec un réalisme délicat, caractéristique du travail d'Hattori. Explorer les nuances du surréalisme d'Hattori dans le contexte du street art L'œuvre « Fish Original » de Naoto Hattori est un clin d'œil subtil à la fluidité du pop art urbain et à la force évocatrice du graffiti. Bien que le travail d'Hattori soit principalement ancré dans le surréalisme, l'influence du street art est manifeste dans sa manière d'aborder ses sujets. Ce dessin possède une certaine spontanéité et une authenticité, qualités souvent admirées dans le street art. Le trait de crayon est précis, mais une liberté et une spontanéité sous-jacentes s'accordent avec l'esprit du graffiti. Encadré et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, le dessin « Fish Original » reflète l'implication d'Hattori dans son art, de sa conception à sa présentation. Les légères éraflures sur le cadre, témoins de son âge, ajoutent du caractère à l'œuvre, suggérant une histoire au-delà de son contenu visuel. Ce type de patine attire souvent les amateurs de street art, car elle confère à ces œuvres une dimension narrative riche et personnelle. Ces éraflures ne sont pas des défauts, mais les marques d'un parcours, à l'image des murs patinés qui servent de toiles au street art. Art urbain pop, graffiti et intimité des œuvres à petite échelle L'univers du street art et du graffiti est réputé pour son audace et sa visibilité à grande échelle. Pourtant, des œuvres comme « Fish Original » de Hattori remettent en question cette convention en mettant en lumière l'intimité des œuvres de petit format. À travers ce dessin, Hattori démontre que l'essence du street art ne se limite pas à la taille, mais réside dans l'authenticité et la puissance expressive de l'œuvre. Le choix de l'encadrement et du passe-partout personnalise davantage l'œuvre, lui conférant un caractère narratif, à l'instar du street art qui, souvent, raconte des histoires dans l'espace public. « Fish Original » de Naoto Hattori fait le lien entre les mondes souvent distincts des beaux-arts et du street art, alliant la précision du dessin au crayon à l'accessibilité et à l'émotion propres au street art. Cette œuvre illustre comment l'art peut transcender les frontières et s'adresser à un public diversifié. Ce dessin, d'une facture méticuleuse et sur fond de papier vieilli texturé, est une œuvre précieuse de l'art contemporain. Il offre un moment de contemplation et de connexion au cœur du dialogue foisonnant entre le pop art urbain et le graffiti. Il témoigne du potentiel que recèle la fusion de différentes disciplines artistiques, tel que le perçoit le regard visionnaire de Naoto Hattori.

    $793.00

  • Jessica Print x Stages NYC Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Jessica Print x Stages NYC Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Jessica Print x Stages NYC 1 couleur, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier d'art fin Speckletone par Shepard Fairey, art de rue rare, artiste pop OBEY. Encadrement sur mesure, passe-partout flottant, signé et numéroté, Shepard Fairey (né en 1970), Portrait de Jessica, 2009. Sérigraphie en couleurs sur papier crème moucheté, 61 x 45,7 cm (feuille). Édition 272/475. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Obey Giant, Los Angeles. Je regrette que le nom de Dina Douglass, auteure de la photo originale, n'ait pas été mentionné dans le making-of de cette œuvre, ni sur le site web et dans la documentation de l'exposition Stages 09. Ayant vaincu le cancer, elle aurait dû être créditée, et je présente mes excuses. – Shepard. D'après une photographie de Dina Douglass, survivante du cancer / Andrena Photography Quelques légères éraflures et rayures sur le cadre.

    $620.00

  • Sale -15% Punch Cigar HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Punch Cigar HPM Sérigraphie par Steve Kaufman SAK

    Punch Cigar, édition limitée, estampe sérigraphique HPM rehaussée à la main sur toile, encadrée par Steve Kaufman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Cadre personnalisé. Sans doute la pièce de collection la plus recherchée de Steve Kaufman. Steve Kaufman (Américain, 1960-2010) « Punch Cigar », sérigraphie rehaussée à la main, édition 37/150, signée du monogramme au verso. Hauteur : 42 cm, largeur : 89 cm. Au début des années 90, le travail de Kaufman était très demandé, mais il souhaitait rester en contact avec un large public. Il organisa une exposition solo d'une seule soirée, durant laquelle il peignit 55 fresques murales sur le thème de l'harmonie raciale à New York, et participa à des émissions de télévision et de radio pour promouvoir la tolérance raciale. Il créa également un mémorial dédié aux victimes du sida à New York et recouvrit la lettre « D » du panneau Hollywood d'un tissu rouge en hommage à toutes les personnes décédées du sida.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Untitled Crying Eyes Original Concrete Spray Painting by Snik

    Snik Peinture originale sur béton « Yeux qui pleurent » (sans titre) par Snik

    « Yeux qui pleurent », peinture à la bombe sur béton originale sans titre de Snik. Œuvre unique d'un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée, encadrée, sur béton, prête à être accrochée. Dimensions : 15,25 x 15,25 pouces. Yeux en pleurs sans titre par Snik – Émotion silencieuse et précision de la surface dans l'art pop urbain et le graffiti « Untitled Crying Eyes » est une œuvre originale de 2018, réalisée à la bombe de peinture par le duo britannique Snik, spécialiste du pochoir. Encadrée et exécutée directement sur une dalle de béton de 38,7 x 38,7 cm, elle est signée par les artistes. Ce portrait de femme, en noir et blanc, est réalisé avec une précision extrême grâce à des découpes diagonales au pochoir. La superposition de couches minimalistes et contrastées distille à la fois profondeur et vulnérabilité. La composition isole les yeux, les sourcils et le nez, soulignant l'intensité émotionnelle du regard. Les larmes ne sont pas représentées physiquement, mais suggérées par la texture, les ombres et les lignes. La texture brute du béton sert à la fois de fond et d'élément actif, amplifiant la puissance silencieuse de l'œuvre. S'inscrivant dans le courant du street art et du graffiti, cette peinture illustre comment des matériaux bruts, une technique rigoureuse et une exécution maîtrisée peuvent transformer une surface en une âme. Artisanat du pochoir découpé à la main et fidélité émotionnelle La technique méticuleuse de Snik, qui consiste à découper des pochoirs à la main, est pleinement mise en valeur dans cette œuvre. Chaque contour des yeux, chaque arcade sourcilière, chaque subtile transition de ton est créée par un travail de pulvérisation superposé avec une précision extrême. L'utilisation de lignes diagonales ajoute une dimension cinématographique, évoquant une image figée ou un souvenir se fondant dans la texture. Ce qui pourrait paraître au premier abord comme une abstraction technique est en réalité une expression profondément humaine, transmise par un code visuel non verbal. Les yeux, encadrés d'ombres et de reflets, racontent une histoire de confinement et de libération. Une tension sous-jacente se fait sentir. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette méthode pour exprimer des vérités émotionnelles à travers le travail du pochoir et la texture de la surface est devenue la signature inimitable de Snik. Le béton comme conduit émotionnel Plutôt que d'opter pour la toile ou le panneau, Snik travaille ici directement sur le béton, réaffirmant ainsi son attachement aux origines urbaines de son médium. Le béton porte en lui la mémoire des murs, des trottoirs et des villes – une biographie silencieuse de surfaces marquées par le temps, les intempéries et l'usure. Ce choix de matériau est à la fois conceptuel et esthétique. Le grain et les imperfections du béton interagissent avec les couches de peinture projetées, créant des effets d'érosion et de fracture qui reflètent la dimension émotionnelle de l'œuvre. La surface est partiellement masquée par la nature même de son support, lui donnant l'apparence d'un souvenir gravé dans l'infrastructure. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette décision relie le personnel au public, incarnant l'émotion dans un cadre qui évoque le poids de la vie urbaine. Snik et la précision du calme émotionnel « Untitled Crying Eyes » condense l’essence artistique de Snik en une seule image : une clarté poétique née d’un travail méthodique. Il ne s’agit pas d’une œuvre spectaculaire, mais d’une invitation à un regard prolongé. Elle ralentit le regard du spectateur. Elle ne cherche pas à captiver l’attention, elle la retient. La tristesse silencieuse qui s’en dégage est sublimée par la maîtrise technique, et la brutalité du béton lui confère une authenticité indéniable. Par l’équilibre, la texture et le silence visuel, Snik continue de redéfinir la manière dont les émotions sont exprimées dans le Street Pop Art et le graffiti. Son approche allie la précision mécanique du pochoir à la fluidité picturale de la lumière et des sensations. Cette œuvre ne raconte pas d’histoire, elle en donne un visage. Encadrée, solidement ancrée au sol et prête à être accrochée, « Untitled Crying Eyes » est un instant de précision gravé dans la pérennité, un murmure qui traverse la surface et le temps.

    $2,500.00

  • Night Bear Original Acrylic Painting by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Peinture acrylique originale d'ours de nuit par Nicole Gustafsson

    Œuvre originale de peinture acrylique Night Bear sur papier d'art, réalisée par la célèbre artiste de graffiti de rue Nicole Gustafsson. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 Ours de la nuit : un aperçu du monde fantaisiste de Nicole Gustafsson Le voyage artistique de Night Bear « Night Bear » de Nicole Gustafsson, une peinture acrylique originale sur papier d'art, s'impose comme une œuvre unique dans les genres du street art et du graffiti. Créée en 2014, cette œuvre s'éloigne de l'esthétique urbaine brute généralement associée au street art, invitant le spectateur dans un univers plus onirique et féérique. Encadrée et sous passe-partout (21,6 x 21,6 cm), l'image mesurant 7,6 x 7,6 cm, cette pièce est un véritable trésor de savoir-faire. Signée, elle porte l'esthétique singulière qui caractérise Gustafsson : une fusion de paysages enchanteurs et de personnages attachants qui racontent une histoire au-delà de la toile. La fantaisie du pop art urbain dans l'œuvre de Gustafsson Dans « Ours de la nuit », on assiste à la convergence de l'accessibilité du street art et de la popularité du pop art, le tout porté par une dimension narrative profondément personnelle et illustrative. L'œuvre de Gustafsson se caractérise par son talent à créer des scènes à la fois vibrantes et sereines, capturant des instants qui semblent tout droit sortis d'un rêve ou d'un monde fantastique lointain. À l'opposé du graffiti, souvent transgressif, son travail se veut enchanteur et magique, ce qui en fait une œuvre attachante et atypique dans le paysage du street art et du pop art. Avec sa représentation délicate d'un ours et de son compagnon fantomatique, cette œuvre évoque un sentiment de complicité et d'émerveillement, des thèmes universels qui trouvent un écho auprès de spectateurs de tous horizons. Le style signature de Nicole Gustafsson Le style de Nicole Gustafsson apporte un vent de fraîcheur au street art et au graffiti, souvent dominés par des lignes audacieuses et des messages percutants. Son approche, subtile et pourtant puissante, captive le regard par des détails minutieux et une palette de couleurs douces, transformant une petite image de 3x3 en un portail vers un autre monde. « L'Ours de la Nuit » témoigne de sa maîtrise du pinceau et de son talent pour créer profondeur et texture à l'acrylique, conférant une dimension tactile au récit visuel. Chaque coup de pinceau est intentionnel, contribuant à l'harmonie générale de l'œuvre. Réflexions sur « Ours de la nuit » et sa place dans le pop art urbain « Night Bear » peut sembler s'éloigner des racines subversives du street art et du graffiti, mais elle nous rappelle toute la richesse de cet art. L'œuvre de Gustafsson propose un récit à la fois ludique et poignant, illustrant la capacité du street art à s'adapter et à explorer différentes manières de raconter des histoires. Cette œuvre ne clame pas haut et fort, mais murmure une histoire qui captive le regard, l'invitant à la contemplation. C'est une affirmation discrète mais puissante dans l'univers foisonnant du street art, prouvant que ce genre n'est pas monolithique, mais plutôt une mosaïque d'expressions artistiques variées.

    $291.00

  • Rabbit With Mushrooms Original Acrylic Painting by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Lapin aux champignons peinture acrylique originale par Nicole Gustafsson

    « Lapin aux champignons », une peinture acrylique originale et unique de Nicole Gustafsson, artiste de rue populaire, sur papier d'art. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 Exploration de la nature et du fantastique dans l'art « Lapin aux champignons » de Gustafsson est une œuvre saisissante qui mêle harmonieusement le monde naturel et la liberté créative propre au pop art. Réalisée sur papier d'art, elle met en scène un lapin perché sur un champignon, dans une scène à la fois ludique et surréaliste. Le lapin, vêtu d'une tenue évoquant l'aventure et l'exploration, tient un cube doré, peut-être un trésor caché dans ce décor magique. Le souci du détail de Gustafsson, tant dans la pose du lapin que dans la finesse des champignons, souligne son talent pour donner vie à la fantaisie sur une petite toile. « Lapin aux champignons » est un exemple remarquable des peintures acryliques originales et uniques de Nicole Gustafsson, qui ont largement contribué à l'essor du pop art et du graffiti. Créée en 2014, cette œuvre incarne le style artistique singulier de Gustafsson, caractérisé par une narration vibrante, un lien profond avec la nature et l'intégration fluide d'éléments fantastiques dans le contexte du street art. Le choix de ce sujet témoigne de la passion de Gustafsson pour l'intégration du récit et du mythe dans son art, un thème récurrent du pop art urbain, où les histoires se déploient sur des supports non conventionnels. Le lapin, animal souvent associé à la curiosité et à l'agilité, est ici représenté comme protagoniste, invitant le spectateur à explorer le récit et à y déceler peut-être une signification ou une histoire plus profonde. Mérite technique et artistique « Lapin aux champignons » témoigne de la maîtrise de Gustafsson en matière d'acrylique, un médium qui permet une riche palette de couleurs et une profondeur de texture remarquable. Bien que de petite taille (7,6 x 7,6 cm pour l'image originale), l'œuvre révèle le talent de Gustafsson pour créer des pièces détaillées et percutantes dans un espace restreint. L'encadrement et le passe-partout sur mesure, portant les dimensions à 21,6 x 21,6 cm, renforcent la présence de l'œuvre et lui confèrent une envergure qui contraste avec sa taille modeste. La palette de couleurs, avec ses tons naturels et son fond subtil, concentre le regard du spectateur sur la figure centrale, laissant le lapin et sa monture fantaisiste occuper le devant de la scène. Cette orchestration minutieuse des couleurs et des formes est la marque de fabrique du style de Gustafsson, qui mêle souvent avec fluidité l'immédiateté du street art et la finesse propre aux beaux-arts. Importance dans les communautés du Street Art et du Pop Art Dans le milieu du street art et du graffiti, « Rabbit With Mushrooms » occupe une place à part grâce à son originalité et à la renommée de l'artiste. Gustafsson, figure incontournable du street art, est reconnue pour son talent à transposer la spontanéité et l'énergie brute du graffiti en œuvres qui trouvent un écho particulier dans l'atmosphère intime des collections privées. Le statut d'œuvre originale signée, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste, renforce l'attrait de cette pièce. Cet aspect est essentiel dans le monde du street art, où l'authenticité et la touche unique de l'artiste sont primordiales. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Gustafsson investissent dans une œuvre d'art et acquièrent un fragment de l'esprit créatif qui anime le mouvement du street art. Valeur de collection et attrait durable Œuvre d'une facture raffinée et présentée avec soin, « Lapin aux champignons » incarne l'essence même du collectionnisme. Son encadrement et son passe-partout sur mesure témoignent de sa capacité à être exposée et appréciée dans l'espace d'un connaisseur. Le petit format de l'œuvre, allié à la profondeur de son récit et à son attrait esthétique, en fait une pièce polyvalente, adaptée à divers environnements, des demeures privées aux galeries. De plus, son année de création, 2014, inscrit « Lapin aux champignons » dans une période de reconnaissance croissante du street art, faisant d'elle un témoin historique de l'évolution du genre. La signature de Gustafsson sur l'œuvre ajoute à sa valeur, offrant un lien tangible avec l'époque de sa création et le parcours de l'artiste au sein du paysage du pop art urbain et du graffiti. « Lapin aux champignons » de Nicole Gustafsson est bien plus qu'une simple peinture originale ; c'est une œuvre qui capture la vitalité et l'imagination inhérentes au pop art urbain et au graffiti. C'est un témoignage du talent artistique de Gustafsson et de sa contribution à cet art, ainsi qu'une pièce de collection précieuse qui conservera longtemps son attrait auprès des amateurs et des collectionneurs.

    $291.00

  • Sexphyllum Classicum #03 - Sprayed Paint Art Collection

    Canlove Canlove Sexphyllum Classicum #03 Sculpture originale de canette de peinture en aérosol recyclée par Canlove

    Sexphyllum Classicum # 03 Original 100% recyclé, peinture en aérosol Iron Lak découpée à la main, sculpture en canette par l'artiste de rue graffiti artiste pop moderne Canlove. 2015 Signed Original Mixed Media Spray Paint Can Paint Affiché avec Boîte personnalisée Sculpture Oeuvre Taille 8 x 8 Prêt à accrocher au mur "Nous avons baptisé ces créations florales Metaliflora et nous expérimentons différentes formes depuis quelques années. Nous nous sommes mis au défi de créer l'utilisation la plus efficace et la plus optimale d'une bombe de peinture recyclée. La fleur a fleuri naturellement. Cette série est partiellement à propos de nous retournant à nos racines. Lorsque nous avons commencé à couper ces fleurs, nous ne les peignions pas comme nous le faisons souvent maintenant. Nous nous sommes aventurés dans cette approche brute avec certains de nos autres travaux. Il semble juste de l'introduire avec cette série Le processus d'éclatement de la boîte produit toujours un motif unique à l'intérieur de la boîte, car au fur et à mesure que le marbre se déplace à l'intérieur, il laisse ses traces sur la peinture humide.Chaque fleur est coupée à la main et il n'y a pas deux fleurs identiques.Chacune est complètement unique . Et chaque boîte que nous avons expédiée avait un travail de peinture personnalisé. - Peut aimer

    $201.00

  • 1 • 12 • 5 • 24 Original Spray Paint Canvas Painting by Eddie Colla

    Eddie Colla 1 • 12 • 5 • 24 Peinture originale sur toile en aérosol par Eddie Colla

    1 • 12 • 5 • 24 Peinture originale technique mixte sur toile par Eddie Colla, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2017, réalisée à l'acrylique et à la peinture en aérosol sur toile prête à accrocher, format 18 x 24 pouces. « À travers cela, nous sommes restés inébranlables, alors que notre défi était de renverser le destin. Mais cette possibilité s'est évanouie, n'est-ce pas ? Nous avons enduré ensemble, et souvent seuls, pour nous tous, pour demain et pour hier, pour ce qui aurait pu être et pour ce qui est, pour ce qui est et pour ce qui pourrait bien être, de peur de nous oublier et de nous servir de nos souvenirs, de nos échecs et de notre résilience, quand se tenir debout était tout ce qui comptait. » - Eddie 1 • 12 • 5 • 24 Peinture originale technique mixte sur toile par Eddie Colla 1 • 12 • 5 • 24 est une puissante œuvre originale sur toile, réalisée en technique mixte par l'artiste de rue Eddie Colla. Créée en 2017, cette œuvre signée mesure 45,7 x 61 cm et est exécutée à l'acrylique et à la bombe aérosol. Elle incarne l'énergie brute et la narration complexe qui caractérisent le Street Pop Art et le graffiti. L'œuvre présente un portrait saisissant d'un individu masqué, rendu dans des tons de noir et de sépia très contrastés, avec des textures et des effets d'usure qui évoquent les thèmes de la résilience, de la rébellion et de la survie. Eddie Colla est reconnu pour sa capacité à saisir la charge psychologique et émotionnelle des luttes contemporaines à travers son art. Ses personnages, souvent masqués ou vêtus d'équipements de protection, reflètent les thèmes de l'identité, de la résistance et des troubles sociaux. Les bords dentelés et la surface patinée de cette œuvre renforcent son esthétique industrielle et urbaine, lui conférant l'apparence d'un fragment d'une histoire plus vaste et méconnue. Ce tableau n'est pas qu'un simple portrait : c'est un récit encapsulé dans la texture, le symbole et la forme, invitant le spectateur à réfléchir aux implications profondes de la persévérance, de la résistance et de la mémoire. Eddie Colla et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Eddie Colla est un artiste de rue et peintre contemporain américain dont l'œuvre explore fréquemment les thèmes de la dégradation urbaine, de la désobéissance civile et de la persévérance existentielle. Son art est profondément influencé par la culture graffiti, l'esthétique punk et les récits dystopiques, et met souvent en scène des personnages masqués évoluant dans des environnements hostiles ou incertains. À travers son travail, Colla aborde les questions de liberté individuelle, de contrôle gouvernemental et des luttes des communautés marginalisées. 1 • 12 • 5 • 24 illustre parfaitement son langage visuel caractéristique : des personnages à l’identité floue, des textures superposées imitant des surfaces vieillies ou dégradées, et une numérotation ou une inscription cryptique suggérant des messages codés ou des histoires cachées. Son utilisation du pochoir et de la peinture en aérosol, combinée à des éléments peints à la main, fait le lien entre les beaux-arts et la culture urbaine, renforçant l’esprit éphémère et rebelle du graffiti. Cette œuvre est une représentation saisissante de son exploration continue des thèmes de la survie et de la mémoire, constituant à la fois une affirmation esthétique et une réflexion culturelle. Le symbolisme et la puissance esthétique de 1 • 12 • 5 • 24 La figure masquée de ce tableau se dresse comme un puissant emblème de protection et de contestation. Son regard, partiellement voilé mais intensément expressif, invite le spectateur à la contemplation : à quoi le sujet est-il confronté ? Quelles épreuves a-t-il endurées ? Le fond texturé et rugueux, ainsi que la palette de couleurs sourdes, amplifient le sentiment d’histoire qui imprègne l’œuvre, comme si le tableau lui-même avait été témoin de conflits invisibles et d’histoires tues. La présence de la numérotation énigmatique, 1 • 12 • 5 • 24, invite à l’interprétation, suggérant des thèmes tels que des messages codés, des dates importantes, ou une référence abstraite au temps et à la mémoire. Les surfaces texturées et vieillies de Colla reflètent la fugacité des paysages urbains et des expériences humaines. Les œillets dans la toile accentuent l'esthétique industrielle, renforçant l'idée qu'il ne s'agit pas simplement d'une œuvre d'art, mais d'une relique – un artefact d'un moment de résistance ou d'un futur imaginaire où la survie est un acte de défi. La capacité de l'œuvre à susciter l'émotion tout en préservant une part de mystère en fait un ajout fascinant au discours sur le street art et le graffiti. Collectionnabilité et impact culturel de l'œuvre d'Eddie Colla L'œuvre d'Eddie Colla a acquis une reconnaissance considérable dans le milieu de l'art urbain contemporain, ses pièces étant exposées dans des galeries et des installations publiques du monde entier. Son talent pour transposer la culture de la rue en art contemporain a rendu ses créations très recherchées par les amateurs de graffiti moderne et d'art dystopique. Cette œuvre originale, réalisée en techniques mixtes, possède une valeur unique car elle capture l'essence même de son style et de ses thèmes de prédilection. L'œuvre « 1 • 12 • 5 • 24 » témoigne de la résilience de l'expression humaine face à l'adversité. Elle trouve un écho auprès d'un public sensible à l'art à la fois visuellement saisissant et conceptuellement profond. L'alliance de détails peints à la main, de pochoirs et d'éléments industriels en fait une œuvre singulière dans le travail de Colla, soulignant l'importance de l'art comme moyen de résistance, de mémoire et de critique sociale.

    $854.00

  • Internal Growth Frames Orange Original Acrylic Sculpture by Jenna Morello

    Jenna Morello La Croissance Interne Cadres Orange Sculpture Acrylique Originale par Jenna Morello

    Cadres de croissance interne - Sculpture originale orange en résine et fleurs, technique mixte, œuvre de l'artiste de rue Jenna Morello, œuvre pop moderne. Pilule d'art originale encadrée et signée, pièce unique de 2021 Pilule de croissance interne encadrée individuellement. Moulée à partir d'éléments naturels, elle mesure 12,7 x 9,5 x 5,1 cm. Encadrement de qualité muséale, signée.

    $299.00

  • Rubik Shot Red Marilyn Rubikcubism Metal Giclee Print by Invader

    Invader GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $12,352.00

  • The Long Night Wood Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr The Long Night Wood Archival Print par Glenn Barr

    Estampe « La Longue Nuit » sur panneau de bois encadrée et prête à accrocher, par Glenn Barr, artiste pop moderne. 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 po). Tirage d'art exclusif sur bois de bouleau durable de 1,9 cm (3/4 po) d'épaisseur, finition blanc éclatant. Édition limitée à 50 exemplaires, signés à la main par Glenn Barr. Betty Rubble, personnage du dessin animé culte Les Pierrafeu.

    $352.00

  • Generative Mask Pink Original Acrylic Painting by Mysterious Al

    Mysterious Al Masque génératif rose, peinture acrylique originale de Mysterious Al

    Masque génératif rose, peinture acrylique originale de Mysterious Al, œuvre unique sur toile tendue, prête à être accrochée, par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, 2023, format 36x36. Mysterious Al a utilisé une IA pour sélectionner les couleurs, puis a peint l'œuvre à la main. « Ces deux tableaux ont été réalisés en collaboration avec moi, grâce à un algorithme qui a choisi les couleurs ! C'est la première fois que je fais ça et ça a vraiment bien fonctionné. » – Mysterious Al Exploration de la fusion entre l'IA et le pop art urbain dans les peintures acryliques de Mysterious Al Dans l'univers dynamique du Street Pop Art, l'innovation est le moteur qui assure la vitalité et l'expansion du genre. Mysterious Al, artiste contemporain qui s'est forgé une place unique dans ce domaine, en est la preuve, grâce à la synergie créative qu'il insuffle à la technologie et aux techniques artistiques traditionnelles. Sa dernière contribution au Street Pop Art est une saisissante peinture acrylique intitulée « Generative Mask Pink », qui marque une étape importante dans son parcours artistique. Né en Australie, Mysterious Al est devenu une figure emblématique du street art et continue de contribuer activement à l'évolution du paysage artistique moderne. Le processus créatif derrière « Generative Mask Pink » La création de « Generative Mask Pink » marque un moment fascinant à la croisée des chemins entre technologie numérique et créativité humaine. Mysterious Al a adopté une approche inédite en utilisant un algorithme pour déterminer la palette de son œuvre. Si l'utilisation de l'IA dans l'art n'est pas nouvelle, son intégration dans le processus de sélection des couleurs, tout en préservant le savoir-faire artisanal de la peinture à la main, instaure une collaboration captivante entre l'artiste et la machine. Cette œuvre originale de 2023 témoigne de l'esprit novateur du Street Pop Art, où les limites sont repoussées et de nouveaux territoires explorés. Elle se présente sur une toile unique de 91 x 91 cm, prête à orner les murs de ceux qui apprécient le mariage de la culture graffiti et des avancées technologiques. L'utilisation de l'IA pour la sélection des couleurs est bien plus qu'un simple artifice ; c'est une stratégie réfléchie qui intègre les choix impartiaux, parfois imprévisibles, d'une machine au processus intrinsèquement subjectif de la création artistique. Ceci permet une perspective nouvelle, exempte des préférences conscientes et inconscientes de l'artiste. Il en résulte une composition audacieuse et inattendue, qui porte encore la marque distinctive de Mysterious Al. Les coups de pinceau, l'application de la peinture et les finitions sont autant d'éléments humains qui insufflent chaleur et vie à la froideur calculée d'une décision algorithmique. « Masque rose génératif » est une marque distinctive du pop art urbain. L'œuvre « Generative Mask Pink » reflète les attributs fondamentaux du Street Pop Art. Ce genre se caractérise par sa capacité à capter l'air du temps, mêlant souvent formes d'art populaires et savantes dans une expression démocratique de la créativité. Le travail de Mysterious Al incarne cet esprit par son accessibilité et son attrait. Le Street Pop Art s'intéresse autant au message et au médium qu'à l'image finale, et dans cette œuvre, le processus créatif devient partie intégrante du récit. Le Street Pop Art et le graffiti vouent une profonde appréciation au brut, au spontané et à l'authentique. La peinture de Mysterious Al, avec ses couleurs vibrantes et sa forme abstraite, fait écho à ces éléments. L'œuvre ne recherche pas une apparence immaculée et léchée ; au contraire, elle célèbre la beauté de l'imperfection, le charme de l'asymétrie et le pouvoir de l'intuition. C'est un régal visuel qui captive le regard et invite à en déchiffrer l'histoire, les origines et la signification. Contempler « Generative Mask Pink », c'est vivre un dialogue entre le réfléchi et l'instinctif. Les formes et les motifs qui émergent de la toile sont à la fois intentionnels et fortuits, une manifestation d'aléatoire maîtrisé que seule cette collaboration entre Mysterious Al et l'IA pouvait permettre. L'œuvre se distingue non seulement par son esthétique, mais aussi par son évocation de l'évolution du processus créatif à l'ère numérique. Dans un paysage où le Street Pop Art repousse sans cesse les limites traditionnelles de l'art, « Generative Mask Pink » de Mysterious Al illustre avec éclat cette quête incessante d'innovation. Puisant ses racines dans la culture urbaine et s'étendant jusqu'aux cieux numériques, l'œuvre symbolise la rencontre du passé et du futur entre les mains d'un artiste talentueux. Elle célèbre avant tout le champ des possibles, démontrant ce qui se réalise lorsque les barrières entre technologie et créativité humaine sont non seulement franchies, mais totalement abolies. Avec cette pièce, Mysterious Al nous rappelle que le Street Pop Art n'est pas figé ; il est en perpétuelle évolution, influencé par les rythmes de notre monde numérique. « Generative Mask Pink » est un instantané de notre époque, où les algorithmes peuvent influencer l’art et où les artistes peuvent interpréter les algorithmes. C’est un récit captivant, non seulement de couleurs et de formes, mais aussi d’une ère où les frontières entre le créateur et l’outil s’estompent à jamais.

    $2,626.00

  • Goonie 040 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 040 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 040 Peinture originale à l'aquarelle sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. La maîtrise miniature de Naoto Hattori dans « Goonie 040 » « Goonie 040 » de Naoto Hattori est un joyau singulier de l'art surréaliste, une aquarelle miniature qui concentre une imagination débordante dans un espace réduit. Signée et réalisée en 2013 par Hattori, cette œuvre originale et unique est encadrée et sous passe-partout par l'artiste lui-même, soulignant le lien intime qui unit le créateur à son œuvre. Mesurant seulement 7,6 x 7,6 cm et présentée dans un cadre de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre est un exemple exquis de la technique méticuleuse de Hattori et de sa fascination pour le surréalisme. Bien que l'art de Hattori s'éloigne de l'étalement urbain typique du pop art et du graffiti, il partage avec ces formes d'art le pouvoir transformateur de ces dernières. « Goonie 040 » transmet un profond sentiment d'introspection et d'émerveillement, invitant le spectateur à plonger dans un univers où les frontières de la réalité sont fluides et subjectives. Comme une grande partie de l'œuvre d'Hattori, cette pièce suggère un monde où le fantastique devient possible et où les frontières entre le conscient et l'inconscient s'estompent. Le symbolisme profond de « Goonie 040 » Dans « Goonie 040 », le sujet représenté dépasse le simple cadre de l'imaginaire. Il sert de support à l'exploration de thèmes psychologiques et existentiels profonds. Le choix d'Hattori de présenter cette aquarelle dans un cadre sur mesure souligne la préciosité de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un artefact destiné à être contemplé et chéri. La taille de l'image attire le regard du spectateur, exigeant une interaction plus personnelle que celle que suscitent des œuvres plus importantes. L'encadrement et le passe-partout, réalisés par l'artiste lui-même, témoignent du savoir-faire et du soin apportés à chacune de ses créations. Dans le contexte plus large du monde de l'art, « Goonie 040 » atteste de l'attrait durable de l'artisanat à une époque de plus en plus dominée par la création numérique et la production de masse. C'est un symbole d'individualité et de la touche unique de la main de l'homme. « Goonie 040 » de Naoto Hattori est une œuvre magistrale, fruit d'une fusion parfaite entre maîtrise technique et créativité débordante. Elle s'inscrit pleinement dans le discours du surréalisme contemporain et au-delà. Elle révèle la profonde puissance d'une œuvre de petit format, invitant le spectateur à une expérience artistique personnelle et à une découverte de sens au sein des différentes couches de peinture et de papier. À travers des œuvres telles que « Goonie 040 », Hattori continue de fasciner et de captiver le public, contribuant ainsi à la richesse de l'art moderne.

    $669.00

  • Catalyst Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Catalyst Original Graphite Pencil Drawing par Naoto Hattori

    Dessin original Catalyst dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 5 pouces (7,6 x 12,7 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Catalyst » de Naoto Hattori : une intersection surréaliste entre imagerie et émotion « Catalyst », une œuvre originale dessinée à la main par l'artiste surréaliste Naoto Hattori, représente une convergence unique entre la délicatesse du trait au crayon et un surréalisme expressif, capturée sur un papier d'art vieilli et frangé. Ce dessin unique au crayon et au graphite, réalisé en 2012, témoigne du talent d'Hattori pour représenter des visions complexes et oniriques dans un espace restreint. L'œuvre encadrée, dont l'image mesure 7,6 x 12,7 cm et le cadre 21,6 x 21,6 cm, a été encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, ajoutant une touche personnelle qui met en valeur l'échelle intimiste de l'œuvre. Ce dessin se distingue de l'exécution et de la présentation conventionnelles de l'art urbain. Alors que le pop art et le graffiti sont généralement associés à des installations publiques de grande envergure, « Catalyst » d'Hattori invite à une interaction plus personnelle. L'œuvre est imprégnée de la complexité des beaux-arts tout en résonnant avec l'accessibilité et l'impact viscéral souvent présents dans le street art. L'œuvre d'Hattori ne s'impose pas de manière ostentatoire ; Au contraire, elle murmure, entraînant le spectateur dans un dialogue intime avec l'œuvre. Exploration des détails artistiques dans « Catalyst » Le souci du détail dans « Catalyst » témoigne de la maîtrise exceptionnelle du crayon et du graphite par Hattori, révélant une créature d'un autre monde qui semble émerger des fibres mêmes du papier vieilli. Le papier, travaillé à la main, souligne l'appréciation de l'artiste pour les qualités tactiles de ses matériaux et sa volonté de fusionner le traditionnel et le surréaliste. Chaque trait, chaque ombre, contribue à une impression générale de profondeur et de dimension, insufflant la vie à ce sujet fantastique. La créature représentée mêle des éléments familiers à l'énigmatique, interrogeant la perception de la réalité du spectateur. Le format intimiste de l'image, contrastant avec le cadre plus imposant, souligne le caractère précieux de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un talisman. Ce sentiment de préciosité est souvent recherché dans le pop art et le graffiti, où la nature éphémère du médium contraste fortement avec le désir de créer une œuvre durable et marquante. « Catalyst » de Hattori, bien qu'atypique dans le domaine du street art, capture l'essence même de ce à quoi aspirent de nombreux artistes de rue : un lien durable avec le public. « Catalyst » de Naoto Hattori est une œuvre d'art profonde qui transcende les frontières entre le pop art, le street art et le surréalisme. Elle embrasse l'éthéré, le tangible, l'imaginaire et le précis, invitant le spectateur à sonder les profondeurs insoupçonnées de sa psyché. La minutie de sa réalisation, alliée à une présentation unique, fait de « Catalyst » une contribution précieuse au discours sur l'art contemporain, illustrant la richesse et la diversité de l'expression artistique.

    $793.00

  • Bloodscape Original Blood Mixed Media Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton Peinture originale de Richard Hambleton, Bloodscape, technique mixte.

    Bloodscape, une œuvre originale de Richard Hambleton, technique mixte, réalisée avec du sang. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée de 1995 représentant du sang humain. Dimensions : 16 x 12 pouces (40,6 x 30,5 cm) encadrée (23,5 x 19,5 pouces (60 x 49,5 cm)). En bon état, comme indiqué, avec un léger pli de manipulation en haut à gauche. L'essence provocatrice de l'art de Richard Hambleton Richard Hambleton, artiste canadien décédé en 2017, demeure une figure énigmatique du street art. Son œuvre « Bloodscape », une création originale mêlant sang et techniques mixtes, illustre la force viscérale et l'intimité brute qui caractérisent son art. Réalisée en 1995, cette œuvre révèle l'utilisation non conventionnelle du sang humain par Hambleton, conférant à la toile une dimension à la fois personnelle et littérale de la vie. Mesurant 40,6 x 30,5 cm (encadrée à 59,7 x 49,5 cm), cette pièce incarne une affirmation audacieuse à la croisée des chemins entre beaux-arts et street art, un phénomène qui a marqué la carrière novatrice de Hambleton. Richard Hambleton : Un pionnier du street art La contribution d'Hambleton au pop art urbain résidait autant dans le médium que dans le message. Son choix d'utiliser le sang comme matériau n'était pas motivé par la simple volonté de choquer ; il établissait un lien profondément intime entre la condition humaine et le paysage urbain. « Bloodscape » porte en elle non seulement l'essence physique de l'artiste, mais aussi la résonance émotionnelle et psychologique de son vécu. Avec cette œuvre, Hambleton poursuivait son exploration de la mortalité et de la vulnérabilité, thèmes récurrents dans son art urbain, notamment sa célèbre série « Shadowman » qui hantait les rues de New York dans les années 1980. L'état de « Bloodscape », jugé bon hormis un léger pli de manipulation en haut à gauche, reflète les imperfections inhérentes à l'art urbain. Dans cet univers, l'expressivité prime sur la perfection. C'est un témoignage silencieux du passage du temps et de la pérennité de la vision d'Hambleton. L'œuvre provient de la collection de Robert Murphy, ce qui assure son appartenance au monde de l'art contemporain de renom. Authenticité et héritage dans l'œuvre de Hambleton L'authenticité de l'œuvre est validée par un certificat d'authenticité manuscrit de Robert Murphy et un autre de Dirtypilot. Ce geste souligne l'importance de la provenance dans l'art, notamment pour des œuvres aussi atypiques que « Bloodscape ». La reconnaissance par le monde de l'art de ces méthodes et supports non conventionnels témoigne d'une compréhension plus nuancée des matériaux artistiques et de l'évolution des paramètres du pop art et du street art. À l'instar de nombreuses œuvres de Hambleton, « Bloodscape » ne se limite pas à l'appréciation esthétique ; c'est un outil de dialogue, une invitation à contempler la nature éphémère de la vie et la permanence de l'art. L'utilisation du sang, fluide indissociable de la vie, comme médium dans cette peinture en techniques mixtes invite le spectateur à s'interroger sur la vitalité de l'artiste, inscrite dans l'œuvre. Chaque coup de pinceau, chaque éclaboussure, est une signature, une part de Hambleton lui-même, figée dans le temps. Cette peinture, œuvre singulière à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, continue de susciter le dialogue, de remettre en question les perceptions et de provoquer de fortes émotions, illustrant ainsi le potentiel de l'art à éveiller l'âme humaine. L'héritage de Richard Hambleton et d'œuvres comme « Bloodscape » réside dans leur exploration audacieuse de territoires artistiques inexplorés et dans leur capacité intacte à stimuler la réflexion, bien après la disparition de l'artiste.

    $8,751.00

  • Signs Of The Crimes Red Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression sur métal rouge durcie aux UV par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression d'art encadrée rouge, durcie aux UV, sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Sale -15% In Bloom I Original Reclaimed Spray Paint Acrylic Painting by Meggs

    Meggs In Bloom I Peinture acrylique originale en aérosol récupérée par Meggs

    In Bloom I Peinture originale Aérosol, Acrylique, Sérigraphie et Affiches recyclées sur Bois par l'ARTISTE graffiti street Meggs art pop moderne. Peinture originale signée de 2012, technique mixte (peinture aérosol acrylique, matériaux recyclés), encadrée. Dimensions : 17,5 x 17,5 cm. L'artiste australien David « Meggs » Hooke présente son exposition solo « Spoiled Rotten ». Composée de plus de 40 nouvelles peintures et multiples, l'exposition explore la fascinante déchéance de la moralité sociale engendrée par l'obsession de la société moderne pour la culture pop et un matérialisme exacerbé. Elle s'inscrit dans la continuité de la fascination constante de Meggs pour le dualisme et sa capacité à trouver la beauté dans la tragédie. « Detroit est une ville de dualité plus que beaucoup d'autres que j'ai visitées. J'ai cherché à intégrer cette dualité en utilisant des objets et des surfaces qui suggèrent la dégradation, d'une manière que je considère comme esthétique. De vieux matériaux en bois et des panneaux recouverts de couches de peinture racontent leur propre histoire. Bien que les couleurs et les textures soient esthétiquement belles, je pense qu'il s'agit de donner à ces matériaux une nouvelle vie, une seconde vocation. » - Meggs

    $2,379.00 $2,022.00

  • Its Finally Over HPM Stencil Spray Paint Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier C'est enfin terminé ! Pochoir HPM, impression à la bombe de peinture par Denial - Daniel Bombardier

    C'est enfin terminé ! Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x15 sur bois encadré, prête à être accrochée. C'est enfin terminé ! Pochoir HPM à la bombe de peinture par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « It's Finally Over », une œuvre multiple saisissante peinte à la main, fusionnant culture pop, nostalgie et commentaire politique. Créée en 2020, cette édition signée et numérotée à 20 exemplaires est réalisée à la peinture aérosol au pochoir sur un support en bois de 28 x 38 cm, ce qui en fait une pièce maîtresse audacieuse, prête à être accrochée. Reconnu pour sa fusion de l'esthétique pop art classique et de l'énergie brute du street art, Denial repousse sans cesse les limites en réinterprétant des codes visuels familiers de manière provocatrice et stimulante. La composition met en scène une figure féminine, dans le style des bandes dessinées, le visage déformé par l'émotion, des larmes ruisselant sur ses joues. Réalisée dans une palette de couleurs restreinte mais très contrastée, elle semble plongée dans le désespoir. La bulle de dialogue au-dessus de sa tête proclame « It's Finally Over », renforçant le sentiment dramatique. Cependant, l'arrière-plan rompt avec la scène pop art romantique traditionnelle, la remplaçant par une atmosphère chaotique et incandescente, marquée par une cascade de bombes. Ce contraste visuel entre la douleur personnelle et la destruction à grande échelle transforme l'œuvre, initialement inspirée de la bande dessinée, en une critique politique et sociale complexe. La symbolique derrière « C'est enfin terminé » La capacité de Denial à réinterpréter l'imagerie du pop art en critiques contemporaines est manifeste dans « It's Finally Over ». La femme en pleurs, motif souvent associé aux bandes dessinées romantiques du milieu du XXe siècle, est une représentation familière du chagrin d'amour, du désir ou de la perte personnelle. Cependant, Denial subvertit ce récit en la plaçant sur un fond de destruction guerrière, remettant en question la perception du spectateur quant à la véritable nature du deuil. L'expression « It's Finally Over » peut être interprétée de multiples façons, contribuant à la complexité de l'œuvre. Elle pourrait faire référence à la fin d'une relation personnelle, à l'effondrement des idéaux de la société, voire à la destruction causée par les conflits politiques et militaires. L'inclusion de bombes qui tombent imprègne directement l'œuvre des thèmes de la guerre, de la violence et du poids des événements historiques, en faisant une puissante métaphore visuelle de la convergence des luttes personnelles et mondiales. Les roses et les rouges vifs des cheveux et des lèvres de la femme contrastent fortement avec les éléments plus sombres et menaçants de l'arrière-plan, créant un effet visuel saisissant qui renforce l'intensité émotionnelle de l'œuvre. L'utilisation par Denial de techniques pop art, telles que les points de demi-teintes et les contours noirs épais, renforce encore le lien visuel avec les illustrations de bandes dessinées classiques tout en conservant l'énergie rebelle du street art. L'approche unique de Denial en matière d'art urbain pop et de graffiti L'œuvre de Denial remet constamment en question la société de consommation, la propagande politique et les discours médiatiques. En utilisant l'esthétique familière de la bande dessinée et en la réinterprétant dans une critique contemporaine, il invite le spectateur à s'interroger sur les thèmes de la manipulation, de la désillusion et des troubles sociaux. « It's Finally Over » illustre sa capacité à mêler humour, nostalgie et commentaire social incisif d'une manière à la fois visuellement captivante et intellectuellement stimulante. Sa technique au pochoir lui confère une grande précision tout en préservant l'énergie brute du graffiti. L'utilisation de peinture en aérosol et d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de cette édition, renforçant ainsi son attrait pour les collectionneurs. Le choix de peindre sur bois encadré plutôt que sur toile ou papier confère une profondeur supplémentaire à l'œuvre, la faisant s'apparenter davantage à un objet de culture urbaine qu'à une estampe d'art traditionnelle. L'alliance, chez Denial, de l'esthétique épurée et soignée du pop art et de la nature rebelle du street art assure à son œuvre une accessibilité et une dimension subversive indéniables. Sa capacité à manipuler des images iconiques et à les réinterpréter dans des contextes modernes témoigne de son talent à la fois d'artiste et de critique culturel. L'impact de « C'est enfin fini » dans l'art urbain contemporain « It's Finally Over » reflète les angoisses modernes, explorant les thèmes de la guerre, des bouleversements émotionnels et du poids des cycles historiques. En s'appropriant une image communément associée à la romance et en l'imprégnant d'un récit plus profond et plus sinistre, Denial oblige le spectateur à repenser l'intersection du désespoir personnel et politique. L'œuvre invite le public à réfléchir au véritable sens du mot « fin », que ce soit dans les relations, les systèmes politiques ou l'état du monde en général. Figure majeure de l'art urbain contemporain, Denial continue de créer des œuvres qui résonnent à de multiples niveaux. Sa capacité à transformer les références à la culture populaire en déclarations de résistance, de critique et d'introspection consolide sa place dans le monde en constante évolution du street art et du graffiti. « It's Finally Over » est un exemple frappant de sa vision artistique, garantissant que son message perdure bien après le premier regard, suscitant la discussion et la réflexion chez ceux qui la contemplent.

    $675.00

Framed Art Ready to Hang Street Pop Art & Graffiti Artwork

L'importance du cadrage dans la présentation artistique

L'art encadré prêt à accrocher représente une part importante du marché de l'art, notamment pour la diffusion et la consommation du pop art, du street art et du graffiti. La facilité d'acquérir une œuvre ne nécessitant aucune installation a rendu les œuvres « prêtes à accrocher » de plus en plus populaires auprès des collectionneurs et des amateurs. Cette approche de la présentation artistique simplifie non seulement l'achat et l'exposition d'œuvres d'art, mais préserve également leur intégrité, offrant un ensemble complet qui enrichit l'expérience du spectateur. L'encadrement est essentiel à la présentation d'une œuvre d'art : il remplit une double fonction, protectrice et esthétique. Il délimite l'œuvre de son environnement et la met souvent en valeur, par un contraste ou une complémentarité, afin d'amplifier son impact visuel. Dans le pop art, le street art et le graffiti, l'encadrement peut également apporter une nouvelle dimension à l'œuvre, juxtaposant la nature souvent brute et spontanée de ces formes d'art à un style de présentation raffiné et maîtrisé. L'art encadré prêt à accrocher garantit un encadrement réalisé avec soin, en accord avec la vision de l'artiste et l'effet recherché.

Accessibilité et commodité des œuvres d'art prêtes à accrocher

L'accessibilité et la praticité des œuvres encadrées prêtes à accrocher sont indéniables. Les collectionneurs peuvent immédiatement intégrer leurs nouvelles acquisitions à leurs espaces personnels ou à leurs galeries, sans services supplémentaires. Cette facilité d'installation permet d'apprécier l'art sans délai, un atout considérable dans le monde actuel où tout va très vite. Pour les néophytes en matière de collection d'art, l'appréhension est également moindre, car le choix de l'encadrement n'est plus un obstacle. La disponibilité d'œuvres prêtes à accrocher a renforcé la popularité du street art, du pop art et du graffiti. Traditionnellement présentes dans l'espace public et sur des supports non conventionnels, ces formes d'art trouvent désormais plus facilement leur place dans les collections privées et les espaces d'exposition intérieurs. Le format « prêt à accrocher » a également favorisé la croissance du marché de l'art, permettant aux artistes de toucher un public plus large et à ce public d'accéder plus facilement aux œuvres et de les acquérir.

Considérations relatives à la qualité de l'encadrement des œuvres d'art

Dans la production d'œuvres encadrées prêtes à être accrochées, le savoir-faire est primordial. Le cadre doit protéger et préserver l'œuvre, tout en respectant et en reflétant son environnement d'origine. Pour le graffiti et le street art, souvent en interaction directe avec le paysage urbain, le choix du matériau, du style et de la couleur du cadre est crucial. Il doit capturer l'essence de la rue et sublimer l'œuvre sans la dénaturer. Un encadrement approprié peut prolonger la durée de vie de l'œuvre, la protégeant des agressions extérieures et de l'usure du temps. Les œuvres encadrées prêtes à être accrochées sont devenues un élément essentiel de l'écosystème du pop art, du street art et du graffiti. Elles représentent une symbiose entre la création et la réception artistiques, facilitant la transition entre l'artiste et le collectionneur. Ce format respecte la nature spontanée et dynamique du pop art urbain tout en offrant le niveau de sophistication et de soin que ces œuvres méritent. À mesure que le street art et le graffiti s'intègrent de plus en plus au monde des beaux-arts, le rôle des œuvres encadrées prêtes à être accrochées deviendra probablement de plus en plus central, garantissant ainsi la préservation et la célébration de ces formes d'art dynamiques dans les foyers, les bureaux et les galeries du monde entier.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte