Encadré

162 produits

  • Workspace Tats Cru Original Spray Painting by BG183

    BG183 Peinture originale en aérosol « Workspace Tats Cru » par BG183

    Workspace Tats Cru Peinture à la bombe originale par BG183 Œuvre d'art unique sur toile tendue sur châssis par un artiste pop art de rue. Peinture originale à la bombe et à l'acrylique, prête à accrocher, 20 x 16 pouces (50,8 x 40,6 cm). Espace de travail de BG183 de Tats Cru – Œuvres originales à la bombe aérosol et à l'acrylique, dans le style street art pop et graffiti. « Workspace » est une œuvre originale de 2022, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique par BG183, membre du légendaire collectif de graffiti Tats Cru. Créée sur une toile de 50 x 40 cm (20 x 16 pouces) montée sur châssis, cette pièce unique capture l'énergie et le rythme visuel de l'espace créatif d'un artiste. Elle fusionne le graffiti wildstyle classique avec des aplats de couleurs abstraits et des éléments éphémères d'atelier. Au cœur de la composition se trouve une reconstitution libre et vibrante d'une scène de bureau en temps réel : un croquis de BG183 sur papier repose sur une toile texturée et éclaboussée de peinture, accompagné d'un stylo rose. Cette illusion de profondeur et de processus devient un élément narratif central, transformant l'œuvre à la fois en une composition achevée et en une image figée d'un graffiti en cours de réalisation. Le papier arbore une typographie audacieuse et lumineuse, dans des tons de rose, de bleu, de jaune et d'orange, où l'on peut lire « BG183 » dans un style graphique épuré et classique. Autour de l'œuvre se déploie un champ explosif d'éclaboussures vertes, noires et blanches sur un fond bleu sarcelle profond, évoquant le chaos et la liberté de la surface de travail d'un graffeur. Surfaces stratifiées et énergie du processus La surface de Workspace fonctionne à plusieurs niveaux. Au premier abord, elle se présente comme une photographie d'un atelier physique. Un examen plus attentif révèle que chaque élément – ​​de l'esquisse aux ombres en passant par le stylo – est rendu à la peinture. Cette technique du trompe-l'œil est la manière dont BG183 abolit la frontière entre création et présentation. Les zones d'éclaboussures imitent l'accumulation de peinture au fil des années que l'on trouve dans de véritables ateliers, mais ici, elles sont méticuleusement composées pour équilibrer mouvement et contraste. BG183 utilise ces gestes picturaux non seulement pour dynamiser le fond, mais aussi pour l'imprégner de l'ADN du graffiti : la superposition, l'accident, l'impulsion et la saturation des outils en action. Le lettrage graffiti comme élément central et identité Le lettrage central de la feuille imitant le papier illustre le style emblématique de BG183. Les lettres capitales, stylisées et en relief, sont soulignées d'une netteté saisissante et remplies de dégradés subtils et d'accents façon dessin animé. Le jeu d'ombres et de lumières, ainsi que les contrastes de couleurs, rendent hommage à l'esthétique graffiti new-yorkaise classique qui a façonné le parcours artistique de BG183. À la fois tag et signature, cette œuvre affirme sa paternité avec énergie et maîtrise. La présence du nom Tats Cru renforce l'influence et l'héritage du collectif, rappelant que cette pièce ne se limite pas à un style individuel, mais s'inscrit également dans une histoire collective et contribue à la culture graffiti mondiale. Intimité en studio dans l'art pop urbain et le graffiti L'espace de travail reflète le moment où le graffiti brut rencontre la rigueur de l'atelier, sans rien perdre de son authenticité. BG183 capture l'immédiateté de la culture urbaine et l'inscrit dans un cadre maîtrisé, non pour la dompter, mais pour la mettre à l'honneur. Les éclaboussures de peinture, les traînées d'encre et le chaos organisé de l'espace de travail dressent le portrait de l'artiste en mouvement – ​​du graffiti non seulement comme acte public, mais aussi comme rythme intime. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre est à la fois un hommage et un témoignage. Elle offre un aperçu rare de l'univers personnel d'un maître du graffiti, un univers où se mêlent la peinture en aérosol, l'histoire et la tension créative, le tout capturé dans une œuvre qui célèbre le processus comme sujet et la toile comme narratrice.

    $1,250.00

  • Sale -15% Contemplation Original Acrylic Painting by Mandy Tsung

    Mandy Tsung Peinture acrylique originale de contemplation par Mandy Tsung

    Contemplation, peinture originale acrylique sur toile, prête à être accrochée, par Mandy Tsung, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2014 sur toile et prête à être accrochée. Dimensions : 20 x 20 pouces (50,8 x 50,8 cm).

    $1,124.00 $955.00

  • Venus Unique 13 Unique Original Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta x Rubiks

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas - Standard

    Achetez Atlas - Sérigraphie 6 couleurs tirée à la main en édition limitée standard sur papier d'archive déchiré à la main par Mr Brainwash x Rubik graffiti street artiste pop art moderne. Chaque tirage est signé et numéroté par l'artiste, avec une empreinte de pouce au dos. Imprimé sur du papier d'archives déchiré à la main.

    $13,127.00

  • Vincent Price Original Graphite Pencil Drawing by Joe King

    Joe King Dessin au crayon graphite original de Vincent Price par Joe King

    Dessin original au crayon graphite de Vincent Price, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Joe King, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé, 2010, format 8x11, encadré dans un cadre orné avec passe-partout.

    $820.00

  • Cold Tenderness Stencil Original Gold Leaf Laser Cut Cardstock by Snik

    Snik Pochoir Cold Tenderness, papier cartonné découpé au laser à la feuille d'or, par Snik

    Pochoir Cold Tenderness, papier cartonné découpé au laser à la feuille d'or, par Snik. Œuvre d'art encadrée unique, réalisée par un artiste pop art de rue. Œuvre originale signée à la feuille d'or sur papier cartonné découpé au laser, 2019. Dimensions : 13,75 x 20 pouces (encadrée : 16 x 23 pouces). Cold Tenderness de Snik – Fragile et précision avec feuille d'or dans l'art urbain pop et graffiti « Cold Tenderness » est une œuvre originale de 2019 du duo britannique Snik, spécialisée dans le pochoir. Minutieusement réalisée à la feuille d'or sur un carton noir découpé au laser, cette pièce unique mesure 35 x 51 cm (encadrée à 41 x 58 cm). Elle illustre à merveille l'équilibre caractéristique des artistes entre maîtrise et émotion, savoir-faire et atmosphère. Le portrait d'une femme, rendu par d'innombrables incisions diagonales fines, scintille d'une subtilité et d'une élégance discrètes. Au gré de la lumière qui caresse la surface métallique, son regard apparaît et disparaît, révélant la tension entre permanence et éphémère. S'inscrivant dans le champ plus vaste du street art et du graffiti, « Cold Tenderness » se présente comme une exploration poétique de la fragilité des surfaces. Elle utilise des matériaux luxueux et des procédés industriels pour interroger la vulnérabilité, la mémoire et l'identité. Découpe laser artisanale et feuille d'or : une émotion Ce qui distingue cette œuvre, c'est la précision de sa construction. Snik a utilisé la découpe laser pour créer un réseau complexe de lignes au pochoir, chaque trait étant soigneusement étudié pour offrir des variations de tons et de profondeur d'ombre. Sur cette grille, des feuilles d'or ont été appliquées, créant une surface qui se transforme selon la lumière et le point de vue du spectateur. Cette technique métamorphose le carton en un écran réfléchissant où le portrait oscille entre image et abstraction. Alors que le street art est généralement rapide, brut et éphémère, cette œuvre est méthodique, réfléchie et d'une grande durabilité. La feuille d'or lui confère à la fois opulence et une impression de vétusté – fragile au toucher, toujours au bord de la dégradation. Ce paradoxe renforce la dimension émotionnelle de « Cold Tenderness », en faisant une contribution majeure au Street Pop Art et au graffiti. Le Visage et le Vide Au cœur de la composition se trouve la figure féminine, son visage se fondant doucement dans l'ombre. Le fond est absent. Le champ d'un noir profond, à la fois silence et espace, crée un vide qui encadre le regard introspectif du personnage. Chaque ligne de coupe, chaque trait doré, est significatif ; le visage n'est ni peint ni esquissé, mais gravé par l'absence. Le sujet apparaît non comme une actrice, mais comme une témoin – observant sans explication, présente sans certitude. Cette approche épurée du portrait met l'accent non sur le récit, mais sur la présence. Dans le langage du street art et du graffiti, cette réduction amplifie le sens, permettant aux petits gestes et aux subtiles variations de devenir le cœur émotionnel. Snik et l'alchimie du silence « Cold Tenderness » est emblématique de l'évolution de Snik, artistes qui ont redéfini le pochoir comme un outil de révolte silencieuse et d'affirmation poétique. En fusionnant artisanat et précision numérique, méthodes industrielles et sujets organiques, ils explorent sans cesse l'espace liminal entre design et émotion. Le choix de la feuille d'or dans cette œuvre n'est pas décoratif, il est symbolique. Il évoque la valeur, l'érosion, le temps et la façon dont la lumière peut à la fois révéler et dissimuler. Cette œuvre n'est pas ostentatoire, mais elle est profonde. Elle exige un regard attentif, une réflexion lente et une immersion patiente. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, rares sont les œuvres qui communiquent la fragilité et la discipline avec autant de délicatesse. « Cold Tenderness » n'offre pas de réponses faciles, seulement la lueur d'une présence et la vérité poignante que la beauté, comme la mémoire, peut être à la fois solide et éphémère.

    $1,750.00

  • Cheese Dollar Original Mixed Media Painting by RYCA- Ryan Callanan

    RYCA- Ryan Callanan Peinture originale technique mixte « Cheese Dollar » par RYCA - Ryan Callanan

    Œuvre d'art unique en son genre, découpée au pochoir dans un billet d'un dollar, réalisée en technique mixte et encadrée par l'artiste populaire de street art et de culture pop RYCA - Ryan Callanan. Œuvre originale signée de 2017, format 6 x 2,5 pouces (15,2 x 6,4 cm). Pièce de 6,4 x 15,5 cm (2-1/2 x 6-1/8 pouces) découpée au pochoir « RYCA Cheese Dollar ». Signée dans le coin inférieur droit. Dimensions encadrées : 6,25 x 9,75 pouces (15,9 x 24,8 cm). « Cheese Dollar » de RYCA : une œuvre marquante du street art pop et du graffiti. « Cheese Dollar », une œuvre de Ryan Callanan (RYCA), illustre avec force la fusion entre le street art et la monnaie traditionnelle. Cette œuvre unique, réalisée en techniques mixtes et signée en 2017, incarne l'esprit de l'incursion du street art dans la culture populaire et le débat économique. Mesurant 15,2 x 6,4 cm (6,25 x 9,75 pouces une fois encadrée), elle témoigne du savoir-faire méticuleux et de la profondeur de réflexion de Callanan. Dans « Cheese Dollar », RYCA utilise la technique du pochoir sur un véritable billet d'un dollar, symbole du consumérisme et du capitalisme, pour le réinventer avec un message à la fois fantaisiste et incisif. En détournant ce symbole omniprésent de la valeur, Callanan insuffle humour et critique au débat sur le rôle de l'argent dans la société moderne. Le titre de l'œuvre, « Cheese », terme familier pour désigner l'argent, joue davantage sur l'intersection du langage et du symbolisme souvent explorée dans le pop art urbain. Importance des techniques mixtes dans l'œuvre de RYCA La nature mixte de « Cheese Dollar » témoigne de l'approche novatrice de RYCA en matière de street art, mêlant matériaux et techniques non traditionnels pour créer une œuvre inédite. L'utilisation d'un véritable billet d'un dollar comme support invite le spectateur à repenser la valeur que nous attribuons à la monnaie et aux objets que nous jugeons dignes d'une transformation artistique. La signature de Callanan, en bas à droite, est un gage d'authenticité et atteste de la participation de l'artiste à la transformation de l'objet. Cette œuvre de RYCA reflète son intérêt plus large pour la société de consommation, les valeurs et les thèmes de la culture populaire. En s'appropriant et en détournant la monnaie, « Cheese Dollar » devient un vecteur de commentaire social, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti, œuvres destinées à provoquer et à alimenter le débat public. Le choix de l'encadrer élève cette œuvre du statut de simple objet de transaction à celui d'œuvre d'art protégée et précieuse, complexifiant ainsi son interprétation et sa signification. L'influence continue de RYCA dans les milieux artistiques L'œuvre « Cheese Dollar » de RYCA symbolise l'influence constante de l'artiste sur la scène du street art et du graffiti. À travers ce type d'œuvres, Callanan continue de bousculer les perceptions et de captiver le public grâce à un subtil mélange de références culturelles et de commentaires. Cette pièce contribue à un dialogue sur le matérialisme inhérent à la culture contemporaine, utilisant l'art pour interroger et critiquer les systèmes de valeurs qui dominent notre société. Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme RYCA jouent un rôle crucial en orientant le débat et en remettant en question l'ordre établi. Des œuvres telles que « Cheese Dollar » garantissent que le discours reste aussi dynamique et multiforme que les formes artistiques elles-mêmes, offrant de nouvelles perspectives et un éclairage nouveau sur l'interaction complexe entre art, culture et économie. Par son art, RYCA capture l'essence de son époque et façonne l'avenir de la perception et de la compréhension du street art.

    $655.00

  • Cube Offset Lithograph Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $4,555.00

  • Mini Abstract Shadowbox 05_5a Original Spray Paint Acrylic Painting by Saber

    Saber LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $263.00

  • Goonie 034 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 034 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 034 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. Naviguer entre le surréalisme et le pop art urbain dans Goonie 034 par Naoto Hattori L'œuvre « Goonie 034 » de Naoto Hattori s'impose comme une pièce majeure du street art et du graffiti, malgré ses racines ancrées dans la pratique plus traditionnelle de l'aquarelle. Créée en 2013, cette œuvre originale témoigne de la vision singulière de Hattori, qui brouille les frontières entre la précision de l'aquarelle et la nature souvent spontanée et expressive du street art. Encadrée sur mesure dans un cadre de 21,6 x 21,6 cm, elle présente une image de 7,6 x 7,6 cm dont la représentation surréaliste captive et invite à un dialogue avec l'art urbain sur le support des beaux-arts. Signée et unique en son genre, cette œuvre reflète l'engagement profond de l'artiste, du coup de pinceau au choix minutieux du cadre et du passe-partout. L'implication de Hattori à chaque étape du processus de création et de présentation s'inscrit dans la démarche des artistes de rue, qui suivent généralement leur art de sa conception à son exposition publique finale. Ce dévouement à l'art et au parcours de l'œuvre, de l'atelier au spectateur, s'inscrit dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, où la patte de l'artiste est perceptible à chaque instant. Si « Goonie 034 » d'Hattori n'adopte pas explicitement le vocabulaire visuel du graffiti, l'œuvre dégage une aura rebelle comparable à la force visuelle de cet art. L'aquarelle, médium souvent perçu comme délicat et réservé aux beaux-arts, est ici poussée à de nouveaux sommets par Hattori, offrant une œuvre qui bouscule les attentes du spectateur et les normes artistiques traditionnelles. Cette subversion, élément central du street art et du pop art, fait de « Goonie 034 » un pont entre les disciplines et invite les amateurs d'art à explorer l'univers vibrant et brut de l'art urbain. L'influence de Naoto Hattori et son interaction avec les formes d'art urbain L'influence de Naoto Hattori sur la scène artistique dépasse largement son imagerie surréaliste. Son œuvre « Goonie 034 » est essentielle au débat sur les interactions entre les différentes formes d'art. Le petit format de cette aquarelle invite à un examen attentif, à l'instar des détails minutieux des pochoirs ou des messages cachés des fresques urbaines. Elle instaure un dialogue entre l'intime et l'immensité, le personnel et le public, une dynamique souvent explorée dans le street art et le graffiti. Le caractère énigmatique de l'œuvre d'Hattori incarne l'imprévisibilité et la richesse des significations propres au street art. Si son support est le papier et ses outils, les pinceaux et les pigments, le sentiment qu'elle transmet est aussi puissant et captivant que n'importe quelle œuvre ornant les murs des villes. « Goonie 034 » est un artefact culturel qui transcende l'espace conventionnel des galeries et résonne avec l'authenticité et le dynamisme du street art. L'exploration de « Goonie 034 » dans le contexte du street art, du pop art et du graffiti souligne la fluidité de l'art et sa capacité à investir de multiples espaces et à toucher des publics variés. L'œuvre d'Hattori nous rappelle les possibilités infinies qui s'offrent aux artistes lorsqu'ils puisent leur inspiration à diverses sources et brouillent les frontières entre les catégories artistiques établies. Elle témoigne de l'évolution constante du street art et du pop art, qui ne cessent de se redéfinir et de réaffirmer leur pertinence dans le paysage en perpétuelle mutation de l'art contemporain.

    $669.00

  • Sale -15% Union Pacific Chilled Express Street Sign Original Acrylic Painting by Lyric One

    Lyric One Union Pacific Chilled Express Street Sign Peinture acrylique originale par Lyric One

    Union Pacific Chilled Express Original One of Kind Peinture Acrylique sur Bois Encadré Vieilli Cloué par le Populaire Artiste de Graffiti de Rue Lyric One. Panneau de bois original peint à la main, signé et prêt à accrocher, réalisé à la peinture acrylique avec des rivets en relief réalistes. Dimensions : 24 x 36 pouces. Sortie : 15 août 2019. Capturer l'essence du mouvement éphémère dans l'art urbain « Union Pacific Chilled Express » est une saisissante peinture acrylique originale du célèbre graffeur Lyric One. Réalisée en 2019 sur un panneau de bois vieilli et clouté, orné de rivets en relief réalistes et mesurant 61 x 91 cm, cette œuvre incarne la fusion du pop art urbain et du graffiti. Elle évoque le dynamisme et l'activité commerciale qui animent le monde ferroviaire, rendant hommage à la nature éphémère du fret et de l'art. Récits industriels dans l'œuvre de Lyric One L'exploration artistique du monde des transports et de l'industrie par Lyric One se cristallise dans cette œuvre majeure. Le sujet – un wagon frigorifique de l'Union Pacific, utilisé pour le transport de denrées périssables sur de longues distances – est une source d'inspiration inhabituelle pour les artistes. Pourtant, Lyric One sublime cet objet industriel du quotidien en une véritable œuvre d'art, capturant avec minutie les textures et les surfaces qui racontent une histoire de voyage, de commerce et d'écoulement du temps. L'œuvre, signée et prête à être accrochée, a été dévoilée le 15 août 2019. Elle témoigne de la capacité de l'artiste à transposer l'esprit du pop art urbain sur différents supports. Le choix du bois vieilli et le souci du détail, comme les rivets en relief, évoquent les textures des environnements urbains. Ces rivets ajoutent une dimension tactile à l'œuvre et font écho à la nature industrielle du transport ferroviaire – chacun pouvant symboliser les innombrables connexions et jonctions qui jalonnent les réseaux ferroviaires. Symbolisme et esthétique dans l'art du graffiti Dans « Union Pacific Chilled Express », le contraste entre la fonction pratique du service de transport frigorifique et l'expression vibrante du graffiti est saisissant. Les lettres bleu glacier, audacieuses, se détachant sur le fond blanc immaculé, captivent le regard et plongent le spectateur dans un univers où l'industrie et l'art se rencontrent. Les motifs de flocons de neige symbolisent non seulement la réfrigération, mais ajoutent aussi une touche de fragilité, un clin d'œil subtil à l'impermanence, thème récurrent dans le street art et le monde du commerce. L'œuvre de Lyric One témoigne du dynamisme du pop art urbain. À chaque coup de pinceau sur le bois, l'artiste donne vie au bourdonnement des voies ferrées, au froid des soutes à marchandises et à l'omniprésence de l'industrie dans notre quotidien. L'œuvre n'est pas une simple pièce statique à admirer ; elle participe activement au débat sur le rôle de l'industrie dans la société et l'influence omniprésente du commerce sur notre culture visuelle. Cette œuvre de Lyric One nous rappelle que le pop art urbain et le graffiti ne se limitent pas aux murs et aux ruelles, mais constituent des formes d'expression dynamiques capables de transformer n'importe quelle surface en un récit. « Union Pacific Chilled Express » célèbre cette polyvalence et le talent des artistes de rue pour saisir l'essence du mouvement, de l'activité économique et de la nature éphémère de la vie dans leurs créations.

    $2,079.00 $1,767.00

  • Signs Of The Crimes Orange Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression sur métal orange à séchage UV par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression d'archives encadrée rouge orange, durcie aux UV, sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Signes des crimes Rouge Orange par Ron English - POPaganda : Symbolisme satirique dans le street art pop et le graffiti « Signs Of The Crimes Red Orange » est une œuvre d'art en édition limitée de 2020, signée Ron English (POPaganda), figure emblématique de la culture pop urbaine. Tirage d'art de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces) sur panneau d'aluminium haute définition, polymérisé aux UV. Encadrée et prête à être accrochée, cette édition de 100 exemplaires mêle couleurs minimalistes éclatantes et distorsion hyperréaliste, révélant la critique profonde que Ron English adresse aux icônes de la consommation et aux contradictions psychologiques. L'œuvre présente un simple smiley jaune sur un fond rouge-orange flamboyant. Cependant, à y regarder de plus près, ce visage souriant traditionnel est interrompu par une bouche anatomique grotesque. Derrière cette façade d'emoji synthétique se dessine un sourire, exposant la structure osseuse, les gencives et les dents. L'œuvre provoque une confrontation entre le bonheur de façade et un malaise sous-jacent, rendu dans le langage visuel du street art et du graffiti. Déconstruction visuelle et parodie culturelle Ron English-POPoganda est connu pour son talent à remixer et à métamorphoser des icônes universellement reconnues, les transformant en parodies visuelles qui interrogent leur signification originelle. Dans Signs Of The Crimes Red Orange, le smiley devient un vecteur de satire. Créé dans les années 1960 comme symbole de convivialité en entreprise, puis adopté par les scènes rave et acid house, le smiley est souvent associé à l'euphorie, à l'innocence et à un attrait populaire. English brise cette association – littéralement – ​​en remplaçant la bouche dessinée au trait par le dessin d'un sourire humain d'une précision chirurgicale. Le résultat est troublant et dérangeant. Il invite le spectateur à sourire tout en le mettant mal à l'aise. Cette tension visuelle est au cœur de la démarche de Ron English-POPoganda, qui consiste à déconstruire, reconstruire et présenter les symboles populaires sous leur forme la plus crue ou la plus exacerbée. Matériaux, procédé d'impression et présentation Cette œuvre est réalisée à l'aide d'encres UV d'archivage sur un panneau d'aluminium HD verni, un procédé qui garantit l'intensité des couleurs et une conservation optimale. La surface, lisse et résistante, met en valeur la saturation audacieuse du fond et la précision contrastée du visage souriant. La finition vernie confère à l'impression une luminosité particulière, la rendant idéale pour une exposition en galerie, dans des espaces commerciaux ou privés. Chaque exemplaire est signé à la main par Ron English-POPoganda, attestant de sa place au sein de son œuvre visuelle novatrice. Encadrée et prête à être accrochée, cette œuvre est bien plus qu'une simple création artistique : c'est un véritable objet de réflexion, conçu pour un impact immédiat. Ron English - L'influence de POPaganda sur le street art et le graffiti Né aux États-Unis en 1959, Ron English – POPaganda est une figure fondatrice du Street Pop Art et du graffiti, souvent reconnu pour ses techniques pionnières de détournement et de réappropriation des panneaux publicitaires. Sa carrière embrasse les beaux-arts, les figurines en vinyle, les fresques murales politiques et le design commercial – autant d'œuvres abordées avec la même volonté de révéler les vérités cachées derrière les mythologies modernes. Le travail d'English est constamment nourri par une méfiance envers le langage des entreprises et une fascination pour le pouvoir de séduction de la répétition visuelle. « Signs Of The Crimes Red Orange » incarne cette philosophie, transformant l'une des icônes les plus reconnaissables au monde en un symbole d'agression refoulée, d'identité artificielle et de manipulation médiatique. L'œuvre est à la fois un hommage et une critique, un exemple frappant de la façon dont une forme simple peut receler une profonde complexité lorsqu'on l'observe à travers le prisme du Street Pop Art et du graffiti.

    $371.00

  • The Divine Smile Original Mixed Media Painting by Phil Simpson

    Phil Simpson Le Sourire Divin, peinture originale technique mixte de Phil Simpson

    « Le Sourire Divin », peinture originale technique mixte de Phil Simpson, œuvre unique sur bois d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, réalisée à la bombe aérosol et encadrée sur bois, format 16x16 pouces (40,6 x 40,6 cm). Le Sourire Divin de Phil Simpson – Simplicité Émotionnelle dans l'Art Urbain Pop et le Graffiti « Le Sourire Divin » est une œuvre originale de 2021, réalisée en technique mixte par l’artiste américain Phil Simpson sur un panneau de bois entoilé de 40 x 40 cm. Utilisant une combinaison de peinture aérosol et d’acrylique, Simpson présente son motif iconique de visage souriant, rendu par des aplats de couleurs vives, d’épais contours noirs et un fond dégradé et lumineux. Cette pièce unique capture la signature stylistique de l’artiste : simple, intense, d’une grande force émotionnelle et universellement accessible. L’esthétique de Simpson se situe à la croisée de la sensibilité graffiti et de la clarté graphique du pop art, offrant un symbole de joie qui fonctionne à la fois comme une affirmation visuelle et un commentaire culturel. Avec ses lignes nettes et la géométrie expressive du visage, l’œuvre devient une affirmation de présence émotionnelle par une retenue formelle, s’inscrivant parfaitement dans le langage en constante évolution du Street Pop Art et du graffiti. Symbolisme du sourire comme guérison visuelle Le sourire de Phil Simpson est bien plus qu'un motif récurrent : c'est une philosophie inscrite dans la forme. Dans « The Divine Smile », l'expression est large, symétrique et équilibrée par des points rosés sur les joues et des yeux surdimensionnés qui reflètent la lumière avec une pureté presque caricaturale. La simplicité du visage contraste avec la complexité de son impact émotionnel. Le sourire rayonne de calme, de réconfort et de sincérité, rappelant au spectateur le pouvoir de l'optimisme dans un monde urbain souvent marqué par le cynisme et le tumulte. L'utilisation de violets vibrants, de bleus électriques et d'un blanc éclatant amplifie encore cette positivité. Le sourire n'est ni moqueur ni dissimulateur : il invite. Dans le contexte du street art et du graffiti, le sourire devient à la fois un tag et un message, un symbole apposé sur les murs, les toiles et au sein des communautés avec une clarté visuelle et émotionnelle constante. Précision moyenne, de surface et de rue sur panneau de bois L'utilisation du bois comme support offre une base texturée et stable qui met en valeur le contraste des dégradés de peinture en aérosol et des détails acryliques. Les contours de l'œuvre sont nets, mais les transitions de couleur en arrière-plan évoquent la brume d'un aérosol – de doux nuages ​​violets qui brillent derrière le visage bleu du personnage. Le trait de Simpson est épais et affirmé, conçu pour définir plutôt que pour complexifier. Le format carré de 40 x 40 cm renforce la symétrie graphique de l'œuvre, créant un sentiment d'équilibre intentionnel qui fait écho au thème de l'équilibre émotionnel. Chaque trait est appliqué avec assurance, transformant des éléments minimaux en une expérience visuelle intense. L'exécution de « The Divine Smile » témoigne des racines de Simpson dans l'art urbain tout en élevant l'œuvre au rang d'objet d'art à part entière, empreint de permanence et d'intimité. Phil Simpson et la joie de la répétition comme résistance L'œuvre de Phil Simpson est une méditation visuelle sur le bonheur, rendue avec sincérité et clarté. Sa pratique ne repose ni sur le choc ni sur l'ironie, mais s'appuie plutôt sur la joie, la répétition et une logique de conception pour offrir une puissance différente. Dans « The Divine Smile », Simpson ne crée pas un portrait, mais une icône émotionnelle, universelle, qui transcende les langues, les âges et les frontières. S'inscrivant dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre reflète une foi en l'accessibilité, l'authenticité et la possibilité d'un lien partagé à travers la forme. Le sourire devient non seulement un visage, mais un étendard, un symbole d'optimisme, peint avec suffisamment de force pour résonner dans un monde qui oublie souvent de lever les yeux. À travers son travail, Simpson construit un univers où la positivité est visuelle, la répétition radicale, et le message toujours simple : le sourire est l'art, et l'art est vivant.

    $650.00

  • Fragment #2 Original Mixed Media Painting by Ryan Thomas Monahan

    Ryan Thomas Monahan Fragment n° 2 Peinture originale technique mixte de Ryan Thomas Monahan

    Fragment n° 2 What The Hell Peinture originale technique mixte de Ryan Thomas Monahan Œuvre unique sur panneau de bois fixé au cadre Art urbain 3D Artiste pop. Peinture originale signée, réalisée en 2022, représentant une bouche d'égout à New York (technique mixte 3D superposée). Dimensions : 11,25 x 9,25 pouces (encadrée). Fragment n° 2 : « What The Hell » de Ryan Thomas Monahan – La mémoire urbaine comme sculpture dans l’art de rue, le pop art et le graffiti Fragment n° 2 : « What The Hell » est une œuvre originale de 2022, réalisée en techniques mixtes par l'artiste américain Ryan Thomas Monahan. Créée sur un panneau de bois et présentée encadrée au format 28,6 x 23,5 cm, cette pièce unique capture une vue hyperréaliste de New York au niveau de la rue. On y retrouve une plaque d'égout sculptée, des débris alimentaires, des panneaux de signalisation déchirés et un emballage de repas à emporter écrasé, rendus avec une minutie extrême. Fragment physique de cette rue imaginaire, elle constitue un paysage émotionnel figé dans le temps. Les textures sont superposées par des techniques de modelage 3D et de sculpture, formant un diorama tactile d'une scène de trottoir oubliée. Signée par l'artiste, cette œuvre s'inscrit dans la démarche plus large de Monahan, qui consiste à construire des micro-environnements interrogeant la société de consommation, l'éphémère et le langage de la dégradation urbaine. Réalisme miniature et débris émotionnels L'art de Ryan Thomas Monahan puise sa source dans le souvenir – à travers les objets, les déchets, les surfaces que la plupart des gens négligent. Dans Fragment #2 : What The Hell, Monahan construit un récit par le biais de la disposition, de l'imperfection et d'un réalisme méticuleux. La plaque d'égout partiellement visible, gravée de MADE IN NYC, ancre l'œuvre dans une géographie spécifique tout en permettant au spectateur de se connecter à une scène de rue universelle. Des vestiges épars, comme la boîte de plats chinois à emporter et l'étiquette WET FLOOR déchirée, ajoutent à la fois de l'humour et de la rudesse, évoquant un espace qui semble habité, foulé aux pieds et négligé. Ces éléments ne sont pas simplement décoratifs ; ils fonctionnent comme des repères émotionnels, ancrant l'œuvre dans la mémoire et l'identité. Le titre de l'œuvre reflète la confusion et le désordre qui caractérisent l'espace public, suggérant un moment de désarroi ou d'absurdité inhérent au quotidien. Construction, texture et intimité dimensionnelle Cette œuvre se déploie en trois dimensions. Réalisée sur un panneau de bois à partir de matériaux mixtes, elle intègre des textures réalistes évoquant l'asphalte, le métal, le carton et la saleté. Les éléments 3D, subtils et discrets, suggèrent la profondeur tout en préservant l'illusion d'une surface plane vue de loin. Ce jeu d'optique, signature de Monahan, invite le spectateur à une interaction physique et mentale avec l'échelle et la structure de l'œuvre. Encadrée de noir, elle est exposée avec la solennité des beaux-arts, tout en conservant dans les moindres détails son ancrage dans le réel. Les matériaux sont superposés, collés et manipulés pour brouiller la frontière entre sculpture et peinture, entre mémoire et documentation. Ryan Thomas Monahan et la poétique matérielle de la ville Dans l'univers du street art et du graffiti, Ryan Thomas Monahan occupe une place à part. Son œuvre ne s'impose ni par la couleur ni par l'ampleur, mais murmure plutôt par le détail, la dégradation et la résonance. Fragment #2 : What The Hell n'est pas un monument, mais un souvenir – une tranche de réalité oubliée, soudainement mise en lumière. Elle reflète les vestiges de la culture, la poésie des déchets et la persistance du lieu. Monahan rappelle aux spectateurs que la beauté se cache dans les plus infimes fragments et que les histoires de la rue ne s'écrivent pas seulement dans les fresques et les tags, mais aussi dans les miettes, les taches et les panneaux qui jalonnent chaque coin de rue. Cette œuvre n'est pas seulement une création artistique – c'est une sculpture d'expérience vécue, préservée à échelle humaine pour ceux qui acceptent de baisser les yeux et d'y prêter attention.

    $850.00

  • Diaspora Tolu Original Enamel Acrylic Painting by Askew One

    Askew One Diaspora Ono Peinture acrylique émail originale par Askew One

    Achetez Diaspora Ono Peinture originale émail et acrylique sur plexiglas par Askew One graffiti street artiste pop art moderne. 2015 Signé Original peinture oeuvre taille 20 x 14 personnalisé encadré "En avril/mai 2014, j'ai passé environ 6 semaines à Los Angeles à faire ces peintures pour mon exposition personnelle à la Known Gallery. Je vivais et travaillais au-dessus du magasin TSL, faisant de mon mieux pour faire assez de travail pour remplir l'espace ce qui était une tâche assez ardue. Les pièces elles-mêmes sont une combinaison de portraits de tête peints dans ce que je dirais être mon style de signature, puis aussi une série d'œuvres abstraites plus petites qui signifient l'idée de la migration à travers le Pacifique, à la fois dans un contexte historique et sens récent. Le modèle pour les portraits était mon amie Sereima alias Stelly, qui est basée à Sydney et d'origine fidjienne. Pour moi, elle représente vraiment le visage changeant du Pacifique à bien des égards. Suite à une exposition très réussie à Sydney, 'The Evolving Face', je voulais m'éloigner des poses de photos du corps précédent et apporter plus d'attitude et d'exubérance et Sereima était parfaite parce qu'elle est l'incarnation absolue de ces choses." - De travers

    $818.00

  • Pop Tart- Yellow Silkscreen Fine Art Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Pop Tart- Yellow Silkscreen Fine Art Print par D*Face- Dean Stockton

    Pop Tart - Impression sérigraphique encadrée en 7 couleurs, tirée à la main, jaune, sur papier satiné blanc Somerset 410 g/m² par l'artiste D*Face - Dean Stockton, œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée, encadrée. 2007. Sérigraphie en couleurs sur papier, 76,2 x 73,7 cm (30 x 29 pouces). Encadrement sur mesure avec passe-partout. Pop Tart (Jaune), 2007. Tirage limité à 125 exemplaires. Signée et numérotée au crayon en bas. Édité par Black Rat Press. D*Face Dean Stockton Pop Tart Jaune Sérigraphie 2007 La sérigraphie « Pop Tart Yellow » de 2007, réalisée par l'artiste britannique Dean Stockton, alias D*Face, est une œuvre majeure de sa vision satirique du street art et du graffiti. Mesurant 76 x 74 cm et imprimée à la main en sept couleurs sur papier Somerset Satin White 410 g/m², cette édition limitée à 125 exemplaires a été éditée par Black Rat Press, l'un des studios d'impression londoniens les plus influents auprès des artistes de rue contemporains. Chaque exemplaire est signé et numéroté par l'artiste au crayon sur le bord inférieur, garantissant son authenticité et sa valeur de collection. Iconographie et critique culturelle L'imagerie de Pop Tart Yellow s'inspire indéniablement des célèbres portraits de Marilyn Monroe par Andy Warhol, mais DFace y superpose sa propre touche irrévérencieuse. Le visage de Marilyn se métamorphose partiellement en crâne, avec des yeux creux et un effet de peinture dégoulinante qui évoque à la fois la fragilité de la célébrité et l'inéluctabilité du déclin. Des détails cartoonesques, tels des ailes jaillissant de sa tête, ajoutent une dimension surréaliste et satirique, rappelant comment la célébrité élève souvent les figures culturelles au rang de mythes tout en les déshumanisant. Cette dualité entre beauté et mortalité est un thème récurrent dans l'œuvre de DFace, amplifiant la critique de l'idolâtrie et de la manipulation de la perception publique par les médias de masse. Technique et exécution Réalisée en sérigraphie sept couleurs, l'œuvre associe des aplats de couleurs vives à des textures plus granuleuses, évoquant des coulures et des détails patinés. Le fond jaune canari accentue le dynamisme pop art tout en créant un contraste saisissant avec la superposition noire squelettique et les lèvres rouge vif de Marilyn. Le choix du papier Somerset Satin 410 g/m² par D*Face souligne le statut d'œuvre d'art de cette estampe, mariant l'esthétique urbaine à une qualité muséale. Cette approche témoigne de sa capacité à intégrer un design inspiré du graffiti dans l'espace d'une galerie sans rien perdre de la force et de l'immédiateté qui caractérisent ses interventions en extérieur. Le rôle de D*Face dans l'art urbain contemporain Né à Londres en 1978, Dean Stockton s'est imposé comme une figure centrale du mouvement street art international, mêlant graphisme punk, esthétique de la bande dessinée et satire de la culture pop. Ses œuvres interrogent souvent les thèmes de la célébrité, du consumérisme, de l'amour et de la mortalité, utilisant des icônes culturelles reconnaissables comme vecteurs de critique. « Pop Tart Yellow » illustre parfaitement sa stratégie de réinterprétation des images de Warhol et Marilyn Monroe, figures emblématiques de la marchandisation de la beauté et de la célébrité. En y insufflant des nuances plus sombres et un humour irrévérencieux, D*Face transforme un classique du pop art en une œuvre qui trouve un écho auprès du public contemporain, tout en questionnant les fondements mêmes de la culture de la célébrité. Cette sérigraphie en édition limitée demeure l'une de ses œuvres d'art les plus emblématiques, faisant le lien entre ses racines graffiti et le marché des estampes de collection.

    $8,800.00

  • Night of the Falling Flowers Untitled Serigraph Print by Yaacov Agam

    Yaacov Agam Nuit des fleurs qui tombent Sérigraphie sans titre par Yaacov Agam

    La Nuit des Fleurs Tombantes - Sérigraphie artisanale en édition limitée sans titre sur papier beaux-arts par l'artiste Yaacov Agam, néo-moderne pop art. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, encadrée, 1990. Dimensions de l'œuvre : 23,5 x 24,5 pouces. Non examinée hors de son cadre. Encadrée sous passe-partout et verre acrylique. Dimensions de l'encadrement : 36,25 x 35 pouces. La Nuit des fleurs qui tombent par Yaacov Agam dans le style néo-moderne pop art « La Nuit des Fleurs Tombantes » est une sérigraphie en édition limitée de Yaacov Agam, artiste pionnier de l'art cinétique et optique. Signée et numérotée en 1990, cette œuvre illustre l'approche novatrice d'Agam en matière de perception visuelle, de mouvement et de transformation. Encadrée sous acrylique, elle gagne en profondeur et crée un jeu dynamique de couleurs et de motifs. Le langage visuel unique d'Agam a profondément marqué le street art et le graffiti, influençant les artistes qui cherchent à captiver le spectateur par des jeux de perspective et des effets d'optique. Mouvement optique et illusion visuelle dans le pop art Les sérigraphies d'Agam sont réputées pour leur superposition complexe de formes géométriques, de lignes et de dégradés de couleurs qui semblent se transformer selon l'angle de vue. « Night of the Falling Flowers » intègre des éléments audacieux et rythmiques qui se déploient sur le plan visuel, une caractéristique qui fait écho à la dimension cinétique de l'art urbain et du pop art de rue. La superposition de formes circulaires et de motifs à rayures verticales contribue à une illusion de transformation continue, faisant de cette œuvre un exemple parfait de la maîtrise par Agam de l'art basé sur la perception. Son travail présente des affinités visuelles avec le graffiti et le pop art de rue, où les artistes intègrent des illusions similaires à l'aide de peinture en aérosol, de pochoirs et de techniques de projection numérique. Les formes dynamiques des estampes d'Agam inspirent les fresques murales urbaines contemporaines qui intègrent des perspectives interactives et multidimensionnelles évoluant au gré des mouvements du spectateur. L'influence de Yaacov Agam sur le pop art urbain contemporain L'œuvre de Yaacov Agam a profondément influencé les installations d'art public, les fresques murales urbaines et les projections numériques inspirées du graffiti. Son approche artistique, qui requiert la participation active du public, a inspiré des fresques murales interactives où des angles de vue changeants révèlent des messages cachés ou de nouveaux motifs colorés. La superposition de lignes, les distorsions géométriques et les contrastes de couleurs audacieux des sérigraphies d'Agam sont devenus des caractéristiques essentielles du street art et du graffiti contemporains. Les principes qui sous-tendent les techniques optiques d'Agam se retrouvent dans les installations d'art urbain de grande envergure et les compositions pop art modernes, où les artistes utilisent des motifs lenticulaires, des techniques de fresques 3D et des panneaux numériques activés par le mouvement pour créer une expérience visuelle en constante évolution. Ces méthodes s'inscrivent dans la philosophie d'Agam, selon laquelle l'art ne doit jamais être statique, mais exister dans un état de transformation perpétuelle. Valeur de collection et signification dans le pop art et les beaux-arts inspirés du graffiti « La Nuit des Fleurs Tombantes » est une sérigraphie en édition limitée très recherchée, fruit de la fusion entre les techniques d'impression traditionnelles et les techniques optiques modernes. Le processus de superposition méticuleux propre à la sérigraphie artisanale s'inscrit dans la lignée du savoir-faire artisanal des estampes d'art, des pochoirs de graffiti et des fresques urbaines sérigraphiées. Tirée à seulement 200 exemplaires, cette édition limitée en fait une pièce de collection majeure pour les amateurs de pop art néo-moderne et d'expériences visuelles dynamiques. L'œuvre d'Agam continue d'inspirer une nouvelle génération d'artistes de graffiti, de visionnaires du street art et de designers optiques, faisant le lien entre l'abstraction classique et l'expression artistique urbaine. Son influence est manifeste dans les mouvements contemporains qui mettent l'accent sur le mouvement, l'interactivité et la relation dynamique entre le spectateur et l'œuvre.

    $1,500.00

  • Most Wanted PP Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie PP la plus recherchée par Cope2 - Fernando Carlo

    Most Wanted - Épreuve d'imprimeur PP, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par l'artiste de graffiti pop Cope2, œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Épreuve d'imprimerie PP 2010, signée et numérotée, encadrée, édition limitée, format 22 x 17 pouces. Encadré sous verre. Non examiné hors de son cadre. Dimensions encadrées : 19 x 24 pouces.

    $917.00

  • Dali's Mustache Embellished HPM Wood Panel Print by Jeff Soto

    Jeff Soto Impression sur panneau de bois HPM ornée de la moustache de Dali par Jeff Soto

    « La moustache de Dali » - Estampe rehaussée sur panneau de bois HPM encadrée et prête à accrocher, par Jeff Soto, artiste de rue et de graffiti, art pop moderne. 25,4 x 38,1 cm (10 x 15 po). Impression d'art sur bois de bouleau durable de 19 mm (3/4 po), finition blanc éclatant. Signée et numérotée à la main, chaque exemplaire est rehaussé à la main par Jeff Soto. Édition exclusive DesignerCon 2017.

    $352.00

  • Goonie 041 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 041 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 041 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle miniature originale et unique, signée en 2013. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Goonie 041 » de Naoto Hattori et l'essence du surréalisme dans l'art « Goonie 041 », une aquarelle originale de l'artiste surréaliste Naoto Hattori, incarne à merveille l'équilibre subtil entre réalisme et fantaisie qui définit le surréalisme. Cette œuvre unique, réalisée en 2013, témoigne avec brio du talent d'Hattori pour transporter le spectateur dans un univers qui défie les conventions. L'œuvre, mesurant 7,6 x 7,6 cm et encadrée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, est signée avec soin par l'artiste. Le choix d'Hattori de réaliser lui-même l'encadrement et le passe-partout confère à l'œuvre une dimension intime, personnalisant davantage l'expérience de contemplation. Bien que n'entrant généralement pas dans les catégories traditionnelles du street art et du graffiti, « Goonie 041 » résonne du même esprit de liberté et d'expression qui caractérise ces formes d'art. L'œuvre d'Hattori explore souvent l'inconscient, mêlant des éléments du monde onirique à la réalité. L'aquarelle encadrée présente une image qui, bien que de petite taille, est riche en imagination, invitant l'observateur dans un royaume où les règles du monde physique sont déformées et remodelées par la vision de l'artiste. Signification artistique de « Goonie 041 » dans l'art contemporain L'importance de « Goonie 041 » sur la scène artistique contemporaine réside dans la juxtaposition de la technique méticuleuse de l'aquarelle et du caractère imprévisible d'un sujet surréaliste. La maîtrise du pinceau d'Hattori donne vie aux textures et aux nuances de la figure, offrant un contraste saisissant avec les éléments surréalistes qui caractérisent son œuvre. La composition, centrée dans un cadre carré, attire le regard sur la figure surréaliste, incitant le spectateur à s'interroger sur le récit qu'elle recèle. L'œuvre d'Hattori, dont « Goonie 041 », contribue à un débat plus large sur le croisement des formes artistiques et sur la manière dont les artistes peuvent communiquer des idées complexes à travers divers médiums. L'intégration de la peinture dans un cadre traditionnel n'altère en rien son lien avec les expressions plus éphémères et publiques du street art. Au contraire, elle souligne la capacité de l'art surréaliste à s'épanouir dans une multitude de contextes et de formats. En conclusion, « Goonie 041 » de Naoto Hattori est un bel exemple de surréalisme contemporain, puisant ses racines dans le pop art urbain et le graffiti. L’œuvre témoigne du lien profond qui unit l’artiste à un récit artistique plus vaste, explorant les domaines du surréalisme et de l’inconscient. À travers « Goonie 041 », Hattori nous invite à explorer les possibilités infinies de l’imagination, remettant en question nos perceptions et nous encourageant à voir au-delà du monde visible.

    $669.00

  • Untitled from Blame Game- #10 Hand on Brow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.

    $29,415.00

  • Quinqueflor Mordida #11 - Sprayed Paint Art Collection

    Canlove Quinqueflor Mordida #11 Sculpture de canette de peinture en aérosol recyclée originale par Canlove

    Quinqueflor Mordida #11 Original 100% Recycled, Hand Cut Iron Lak Aerosol Paint Can Sculpture Artwork by graffiti street artist modern pop artist Canlove. Peinture en aérosol originale signée de 2015, technique mixte Affiché avec Sculpture murale personnalisée en forme de boîte, format 8x8, prête à être accrochée au mur. « Nous avons baptisé ces créations florales Metaliflora et nous expérimentons différentes formes depuis quelques années. Nous nous sommes lancés le défi de créer l'utilisation la plus efficace et la plus réussie possible d'une bombe de peinture recyclée. La fleur a éclos naturellement. Cette série est en partie un retour aux sources. Lorsque nous avons commencé à découper ces fleurs, nous ne les peignions pas comme nous le faisons souvent maintenant. Nous avons exploré cette approche brute avec certaines de nos autres créations. Il nous semblait naturel de l'intégrer également à cette série. Le processus d'ouverture de la bombe produit toujours un motif unique à l'intérieur, car le mouvement de la bille laisse des traces sur la peinture encore fraîche. Chaque fleur est découpée à la main et aucune n'est identique à une autre. Chaque pièce est absolument unique. Et chaque boîte que nous avons expédiée était peinte sur mesure. » - Canlove

    $201.00

  • Mini Abstract Shadowbox 01_1a Original Spray Paint Acrylic Painting by Saber

    Saber LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $263.00

  • Sale -15% Subway Series 10 Photo Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Subway Series 10 Photo Archival Print par Cope2- Fernando Carlo

    Série Métro - 10 photos originales OTP, tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par Cope2, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Photo encadrée, signée et originale de 2010 (1/1), représentant un graffiti du métro. « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. Au milieu des années 1990, Cope2 a progressivement quitté la rue pour s'imposer dans le milieu artistique des galeries. À cette époque, le street art n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et, pour le grand public, il restait inextricablement lié aux ghettos, au trafic de drogue, etc. L'artiste n'a jamais caché son passé difficile et se refuse à l'idéaliser pour valoriser sa carrière et son image artistique. Au contraire, il confie : « Franchement, il n'y a pas de quoi être fier de se débrouiller, mais j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, mon fils. Alors, il fallait bien que je gagne ma vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. »

    $1,311.00 $1,114.00

  • Coati The Gang Original Acrylic Painting by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat

    Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.

    $3,501.00

  • Rise Above Original Spray Paint Painting by D*Face- Dean Stockton x Shepard Fairey

    D*Face- Dean Stockton Rise Above Peinture en aérosol originale par D * Face - Dean Stockton x Shepard Fairey

    Rise Above, une œuvre d'art unique en son genre, mêlant collage, peinture en aérosol et sérigraphie sur papier beaux-arts, réalisée par les légendes du graffiti D*Face et Shepard Fairey. 2021. Signé en bas à droite au dos par les deux artistes. Collage original réalisé à partir de captures d'écran d'archives et de peinture aérosol. Encadré en hêtre teinté noir. 54 x 48 cm (21 1/4 x 18 7/8 po). Riot D*Face Ruined My Day L'essence collaborative de D*Face et Shepard Fairey L'œuvre intitulée « Rise Above » témoigne avec force de la synergie entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : DFace et Shepard Fairey. Ce collage original, composé de sérigraphies d'archives et de peinture aérosol sur papier d'art, exprime avec puissance le commentaire socio-politique qui caractérise le travail des deux artistes. Signée par DFace et Shepard Fairey en 2021, l'œuvre est encadrée dans un cadre en hêtre teinté noir, mesurant 54 x 48 cm, et porte l'esprit de rébellion et de résistance qui définit l'œuvre des deux artistes. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey pour « Rise Above » marque un tournant dans l'histoire du street art. Chacun a contribué de manière significative à l'évolution du graffiti et du street art, et leur collaboration sur cette œuvre est un dialogue entre deux voix distinctes partageant des intérêts thématiques communs. Le titre de l'œuvre, « S'élever au-dessus », résume l'essence même de la philosophie commune des artistes : un appel à transcender le statu quo et à remettre en question les normes sociales par l'art. « S'élever au-dessus » est une œuvre magistrale, fruit d'un subtil mélange de techniques. Chaque couche de collage, de peinture aérosol et de sérigraphie contribue à la profondeur et à la texture de la pièce. Les sérigraphies d'archives font écho aux œuvres passées des artistes, instaurant ainsi une continuité et un héritage au sein de leur travail. La peinture aérosol apporte une dimension brute et viscérale, rappelant leurs interventions dans la rue, tandis que la sérigraphie confère précision et complexité. Cette combinaison de méthodes aboutit à une œuvre d'une grande richesse visuelle et conceptuelle. Iconographie et message dans « S'élever au-dessus » L'iconographie de « Rise Above » est riche de sens. L'œuvre présente un portrait caractéristique du style de D*Face, évoquant l'esthétique des bandes dessinées et les motifs squelettiques qu'il emploie fréquemment. Ce personnage tient une pancarte où l'on peut lire « DFace Ruined My Day », une déclaration autoréférentielle jouant avec le nom de l'artiste et sa réputation de subversif. L'influence de Shepard Fairey est manifeste dans les éléments typographiques audacieux et l'imagerie de style propagandiste qui incitent les spectateurs à questionner l'autorité et les structures de pouvoir. L'impact socio-politique de « Rise Above » est à la fois actuel et intemporel. En fusionnant leurs styles respectifs, D*Face et Shepard Fairey ont créé une œuvre qui aborde les enjeux socio-politiques contemporains tout en restant pertinente pour les générations futures. L'appel à « s'élever au-dessus » lancé par l'œuvre est un message universel d'émancipation, encourageant les spectateurs à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. La collaboration entre ces deux artistes nous rappelle le rôle puissant que l'art peut jouer pour susciter la réflexion et inspirer le changement. L'héritage de « S'élever au-dessus » dans l'art urbain « Rise Above » s'inscrit dans la lignée du street art en illustrant le potentiel de la collaboration au sein de ce genre. Le partenariat entre D*Face et Shepard Fairey démontre comment les artistes peuvent s'unir pour amplifier leur message et leur impact. Ces deux artistes ayant joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du street art par le grand public, cette œuvre témoigne également de la maturité de cet art en tant que forme d'art à part entière, capable de transmettre des récits complexes et de susciter de fortes émotions. « Rise Above » est une œuvre saisissante qui incarne l'esprit rebelle du pop art et du graffiti. La collaboration entre D*Face et Shepard Fairey atteste du pouvoir de l'art à communiquer, à interpeller et à inspirer. La complexité de l'œuvre, tant sur le plan technique que symbolique, offre une expérience visuelle riche et un message poignant qui résonne avec les valeurs fondamentales du street art. L'exposition « Rise Above », toujours appréciée des amateurs d'art et des collectionneurs, constitue une contribution importante au discours sur l'art contemporain, nous rappelant le pouvoir transformateur de la collaboration artistique.

    $7,290.00

  • Are We There Yet? HPM Stencil Spray Paint Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sommes-nous arrivés ? Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Sommes-nous arrivés ? Impression acrylique au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x11 sur bois encadré, prête à être accrochée. On y est bientôt ? Impression à la peinture aérosol au pochoir HPM par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « Are We There Yet? », une œuvre pochoir à la bombe qui invite à la réflexion et incarne l'esthétique audacieuse du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce unique, signée et numérotée, peinte à la main et créée en 2020 dans le cadre d'une édition limitée à 20 exemplaires, mesure 28 x 28 cm sur un châssis en bois. Prête à être accrochée, elle fusionne les influences de la culture pop moderne avec l'énergie brute de l'art urbain. La composition met en scène une figure féminine saisissante, réalisée dans un style pop art classique, avec des points de trame, des contours noirs marqués et une palette de couleurs vibrantes. Son regard expressif, les yeux grands ouverts, est accompagné de la phrase « Are We There Yet? », placée en évidence dans un encadré façon bande dessinée. Derrière elle, un symbole de paix brisé se détache sur un fond rose vif, suggérant les thèmes de la désillusion, des troubles sociaux et de la quête apparemment sans fin du progrès. Le contraste saisissant entre l'esthétique brillante et soignée et le message sous-jacent crée une tension caractéristique de l'œuvre de Denial, invitant les spectateurs à s'interroger sur sa signification plus profonde. Le commentaire social derrière « Sommes-nous arrivés ? » Denial est connu pour son regard satirique sur la culture contemporaine, utilisant des codes visuels reconnaissables pour critiquer le consumérisme, la politique et les attentes de la société. « Are We There Yet? » joue sur la nostalgie tout en livrant un commentaire incisif sur l'état des affaires mondiales, notamment sur les questions de paix, de stabilité et de progrès. L'utilisation du symbole de la paix brisé suggère une érosion des idéaux, interrogeant la capacité de la société à avancer ou à s'enliser dans un cycle de conflits non résolus. L'expression du visage de la femme traduit l'incertitude, la frustration, voire une certaine résignation. La phrase « Are We There Yet? » fait écho à un sentiment d'impatience familier, généralement associé aux longs voyages, mais dans ce contexte, elle devient une métaphore du changement social et des luttes nécessaires pour parvenir à une paix véritable. En utilisant une imagerie pop art rappelant les illustrations de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, Denial établit un lien entre les idéaux passés et les réalités présentes, soulignant le contraste entre les promesses et la réalité. Les techniques artistiques et le style du déni Denial utilise un mélange de techniques de street art au pochoir et d'influences pop art pour créer des œuvres à la fois visuellement saisissantes et conceptuellement captivantes. Son utilisation de la peinture en aérosol, de couleurs vives et de contours nets confère à son travail une impression d'immédiateté, tandis que l'intégration d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de l'édition. Cette méthode s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où l'esthétique de la production de masse rencontre l'individualité brute de la culture urbaine. L'effet de trame, élément emblématique du pop art, fait référence aux techniques d'impression mécanique utilisées dans les bandes dessinées et la publicité, renforçant les thèmes de l'influence des médias de masse et des récits axés sur la consommation. La juxtaposition d'une esthétique d'inspiration vintage et de thèmes socio-politiques modernes crée un dialogue stimulant, incitant les spectateurs à reconsidérer les images et les messages qu'ils consomment quotidiennement. Le panneau de bois encadré ajoute de la profondeur et de la texture à l'œuvre, lui conférant une dimension tangible plutôt qu'une simple impression bidimensionnelle et renforçant ainsi son caractère affirmé. L'impact de « On est arrivés ? » dans l'art urbain contemporain « Are We There Yet? » illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent être à la fois visuellement captivants et porteurs d'un message social. L'art de Denial, qui mêle humour, nostalgie et critique, permet à son œuvre de toucher un large public, des passionnés de culture pop aux collectionneurs en quête d'art contemporain significatif. Son propos sur la paix et le progrès social résonne particulièrement à une époque où les conflits, les inégalités et les crises environnementales restent au cœur du débat public. Denial repousse sans cesse les limites de l'art urbain, utilisant son travail comme un espace de discussion et de réflexion. « Are We There Yet? » saisit un moment de questionnement collectif, incitant les spectateurs à s'interroger sur le chemin parcouru par la société, mais aussi sur celui qui reste à parcourir. Grâce à sa maîtrise de l'iconographie pop et de l'esthétique du street art, Denial garantit à son œuvre un impact durable et inoubliable, confirmant ainsi sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.

    $600.00

  • Goonie 031 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 031 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 031 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale unique signée de 2013. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 3. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. L'intégration du surréalisme dans le pop art urbain par Naoto Hattori Le monde de l'art est en perpétuelle évolution, notamment dans les domaines du street art, du pop art et du graffiti, où chaque œuvre contribue à la vitalité de la culture visuelle contemporaine. « Goonie 031 » de Naoto Hattori illustre parfaitement cette évolution : une œuvre qui entremêle la dimension éthérée du surréalisme et la nature concrète et accessible du street art. Cette aquarelle originale de 2013 captive l'imagination du spectateur, à l'instar d'un graffiti qui attire le regard d'un passant. Au cœur de « Goonie 031 » se trouve le style caractéristique d'Hattori, une fusion du fantastique et du réel, encapsulée dans un format de 7,6 x 7,6 cm. L'œuvre est présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, un choix qui témoigne du dévouement de l'artiste à son art. Chaque aspect de cette œuvre, du choix du papier beaux-arts à la technique de l'aquarelle, a été soigneusement pensé et réalisé par Hattori, illustrant la méticulosité souvent présente dans la création de l'art du graffiti. Reflétant l'esprit du street art à travers l'aquarelle Avec sa fluidité intrinsèque et sa capacité à créer de subtiles nuances de tons, l'aquarelle pourrait sembler en décalage avec le style souvent audacieux et agressif du street art. Pourtant, dans « Goonie 031 », Hattori utilise ce médium pour exprimer une voix à la fois douce et poignante, qui parle le langage du street art à travers un dialecte différent. Le sujet du tableau, une figure énigmatique au regard expressif, porte en lui une histoire urbaine, un récit qui résonne profondément chez le spectateur. À l'instar de la découverte inattendue d'une œuvre de street art dans un paysage urbain, le petit format de « Goonie 031 » invite à la surprise et à la découverte. Il incite le spectateur à s'approcher et à s'immerger dans l'œuvre, comme on découvre par hasard une fresque cachée dans une ruelle. Le cadre sur mesure du tableau fait office de bordure, créant une fenêtre sur l'univers d'Hattori, à l'image d'un mur qui encadre un graffiti et offre un aperçu de l'esprit de l'artiste. Le caractère de collection des œuvres originales de Hattori Dans le monde de l'art de collection, et plus particulièrement pour les œuvres s'inscrivant dans la tradition du Street Pop Art et du graffiti, l'originalité et l'authenticité sont primordiales. « Goonie 031 », une œuvre originale signée et encadrée de Hattori, possède une valeur de collection exceptionnelle, très prisée des amateurs et des collectionneurs. La touche personnelle de l'artiste, perceptible dans chaque coup de pinceau, et le choix judicieux des matériaux d'encadrement font de cette œuvre une expression visuelle et un témoignage tangible du parcours artistique de Hattori. Sa valeur de collection est encore renforcée par sa position unique à la croisée du Street Pop Art et des beaux-arts. Bien que délicate, l'aquarelle utilisée par Hattori remet en question les conventions du Street Art, élargissant ainsi la définition même de ce que peut représenter une œuvre d'art inspirée par la rue. « Goonie 031 » est donc une pièce fascinante pour les collectionneurs sensibles à la convergence de diverses pratiques artistiques et à l'utilisation novatrice des médiums traditionnels dans l'art contemporain. Dialogue culturel à travers l'expression artistique de Hattori « Goonie 031 » est une œuvre culturelle qui saisit le dialogue entre la rue et l'individu, entre l'espace public et l'expérience personnelle. Profondément ancrée dans les cadres conceptuels du surréalisme, l'œuvre d'Hattori s'inscrit dans les débats culturels et sociaux typiques du street art. Silencieuse dans son cadre fixe, cette aquarelle est pourtant d'une grande éloquence grâce à son sujet expressif et à la résonance émotionnelle de ses couleurs. Dans un contexte culturel plus large, « Goonie 031 » d'Hattori contribue au récit de l'influence réciproque du street art et des beaux-arts. Elle illustre comment l'authenticité, la spontanéité et l'immédiateté du street art et du graffiti peuvent se transposer dans une forme d'art plus traditionnelle, tout en préservant leur lien avec le spectateur. L'œuvre d'Hattori invite à une interaction contemplative, à l'image de la dimension réflexive des plus belles œuvres de street art, incitant souvent les passants à s'arrêter et à méditer sur le message véhiculé par ce médium visuel. En résumé, « Goonie 031 » témoigne du talent de Naoto Hattori et de sa capacité à transcender les frontières artistiques traditionnelles. Cette œuvre invite les spectateurs à repenser leur perception du street art et du graffiti, en proposant un récit à l'aquarelle d'une puissance et d'une présence comparables à celles des plus grandes fresques murales des rues animées des villes.

    $669.00

  • Air Jordan 2 Pattern Study Blue HPM Shoe Object Art by Ceeze

    Ceeze Air Jordan 2 Pattern Study Bleu Chaussure HPM Objet Art par Ceeze

    Étude de motif - Sculpture de chaussure de basket en cuir bleu en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue Ceeze Fine Art. Sculpture murale signée 2021, édition limitée n° 1 sur 50. Dimensions : 17 x 20 x 1,2 cm. Inspirée de la chaussure Air Jordan 2 bleue HPM. Œuvre d'art de Ceeze. Encadrée et prête à accrocher. En hommage à l'emblématique Air Jordan 2 « Blue » de Don C, Ceeze revisite ce coloris à travers un patron déstructuré d'Air Jordan 1. L'artiste utilise du daim pleine fleur et du cuir nappa d'agneau, découpant et assemblant les pièces du patron, chacune accompagnée d'une légende, sur une toile encadrée, signée et numérotée. Dimensions : 17 x 20 x 1,2 cm.

    $820.00

  • Frank Sinatra Mugshots Pair AP HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Frank Sinatra Mugshots Pair AP HPM Serigraph Print par Steve Kaufman SAK

    Paire de photos d'identité judiciaire de Frank Sinatra, édition limitée, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile encadrée par Steve Kaufman, artiste de rue graffiti SAK, art pop moderne. Huile sur toile de 2007. Encadrement doré sur mesure. Une fois tendue, la toile devrait mesurer environ 60 à 75 cm. Couleurs vives. En bon état. Signée au verso. Superbe image. Frank Sinatra a été arrêté par le shérif du comté de Bergen, dans le New Jersey, en 1938 et accusé d'avoir entretenu une liaison avec une femme mariée (oui, cela pouvait être puni de la même manière).

    $2,188.00

  • Obey Icon VSE #12 HPM Stencil Spray Paint Original by Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    Shepard Fairey- OBEY BERCEAU EN BOIS

    Achat TITRE Multiple peint à la main original (HPM) sur panneau en bois bercé prêt à accrocher par ARTISTE graffiti street artiste pop art moderne. INFO

    $7,290.00

  • Signs Of The Crimes Purple Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression sur métal violet durcie aux UV par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression d'art encadrée violette, durcie aux UV, sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Diaspora Ono Original Enamel Acrylic Painting by Askew One

    Askew One Diaspora Ono Peinture acrylique émail originale par Askew One

    Diaspora Ono Peinture originale Émail et acrylique sur plexiglas par Askew One Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2015 Peinture originale signée , format 20 x 14 pouces, encadrée sur mesure En avril/mai 2014, j'ai passé environ six semaines à Los Angeles à réaliser ces peintures pour mon exposition personnelle à la galerie Known. Je vivais et travaillais au-dessus du magasin TSL, m'efforçant de produire suffisamment d'œuvres pour remplir l'espace, une tâche plutôt ardue. Les pièces elles-mêmes sont une combinaison de portraits peints dans ce que je qualifierais de style caractéristique, ainsi qu'une série de petites œuvres abstraites qui symbolisent l'idée de migration à travers le Pacifique, d'un point de vue à la fois historique et contemporain. Le modèle pour les portraits était mon amie Sereima, alias Stelly, qui vit à Sydney et est d'origine fidjienne. Pour moi, elle représente vraiment le visage changeant du Pacifique à bien des égards. Suite au succès de mon exposition à Sydney, « The Evolving Face », je voulais m'éloigner des poses figées des portraits précédents et apporter plus de personnalité et d'exubérance, et Sereima était parfaite car elle incarne parfaitement ces valeurs. » – Askew Diaspora Ono Peinture originale par Askew One Diaspora Ono est une œuvre originale saisissante, créée en 2015 par Askew One, artiste renommé du graffiti et du Street Pop Art. Réalisée à l'émail et à l'acrylique sur plexiglas, cette pièce illustre la capacité d'Askew One à fusionner formes abstraites et palettes de couleurs audacieuses avec des récits profondément significatifs. Encadrée sur mesure et mesurant 20 x 14 pouces (51 x 35,5 cm), la peinture témoigne de l'aptitude de l'artiste à explorer les thèmes de l'identité culturelle et de la migration à travers son regard artistique unique. Le contexte et l'inspiration derrière Diaspora Ono Diaspora Ono faisait partie d'un ensemble d'œuvres plus vaste créé par Askew One lors de son séjour à Los Angeles, en préparation de son exposition personnelle à la Known Gallery. Cette pièce reflète les thèmes explorés tout au long de l'exposition, notamment le concept de migration à travers le Pacifique. Askew One se penche sur les mouvements historiques et contemporains de personnes et d'idées, créant des métaphores visuelles qui rendent compte de la complexité des échanges culturels. Cette série, qui comprenait des œuvres abstraites et des portraits, mettait en scène des modèles comme Sereima, une amie de l'artiste et incarnation de l'identité pacifique contemporaine. Ses origines fidjiennes et sa présence dynamique ont été des influences majeures, incitant Askew One à s'éloigner du portrait traditionnel et à capturer l'énergie, l'exubérance et la transformation. Diaspora Ono, bien qu'abstraite, porte cet esprit de migration et d'évolution à travers ses couleurs vibrantes et ses superpositions complexes. Le style artistique d'Askew One L'œuvre d'Askew One est reconnue pour sa fusion d'influences graffiti et de sensibilité artistique, et Diaspora Ono ne fait pas exception. L'utilisation d'émail et d'acrylique sur plexiglas crée une surface lisse et réfléchissante qui amplifie l'éclat des couleurs. Les lignes audacieuses, les motifs dynamiques et les détails texturés évoquent le mouvement des vagues, des vents et des échanges culturels qui caractérisent la diaspora du Pacifique. La composition circulaire de la peinture attire le regard du spectateur vers l'intérieur, symbolisant un cycle continu de migration et de connexion. L'approche singulière d'Askew One en matière de Street Pop Art se manifeste dans l'interaction entre abstraction et signification. En combinant l'énergie brute du graffiti à une esthétique moderne et raffinée, l'artiste sublime le médium tout en restant fidèle à ses racines urbaines. Diaspora Ono illustre sa capacité à transformer des matériaux du quotidien en puissants outils narratifs, établissant un pont entre l'intime et l'universel. L'importance de Diaspora Ono dans le Street Pop Art Diaspora Ono est une œuvre majeure du mouvement Street Pop Art, car elle met en lumière le rôle de l'art urbain face aux enjeux mondiaux et culturels. Par son abstraction et ses couleurs vibrantes, la peinture capture la fluidité et la complexité de l'identité dans un monde façonné par les migrations. Elle reflète le lien profond d'Askew One avec son héritage du Pacifique tout en s'inscrivant dans des débats plus larges sur les échanges et les transformations culturelles. Cette œuvre originale, qui fait partie d'une série marquante créée à un moment charnière de la carrière d'Askew One, témoigne de la polyvalence de l'artiste et de sa volonté de repousser les limites du graffiti et du Street Pop Art. Diaspora Ono est non seulement une célébration visuelle du mouvement et de l'identité, mais aussi un puissant rappel de l'interconnexion des personnes et des lieux. Elle demeure une pièce incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d'art urbain contemporain.

    $793.00

  • Check Original Collage Stencil Spray Painting by Pipsqueak Was Here!!!

    Pipsqueak Was Here!!! Découvrez ici le collage original au pochoir et à la bombe de peinture de Pipsqueak !!!

    Découvrez ici la peinture au pochoir et collage original de Pipsqueak ! Une œuvre unique sur toile tendue, réalisée par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée, technique mixte (pochoir, collage et peinture aérosol), 2021. Dimensions : 17,5 x 17,5 cm. Check by Pipsqueak Was Here!!! – Pochoirs de défi et textures trouvées dans l'art pop urbain et le graffiti « Check » est une œuvre originale de 2021, technique mixte, réalisée par le duo d'artistes de rue néerlandais Pipsqueak Was Here!!!. Créée à l'aide de pochoirs, de peinture aérosol et de collages sur toile tendue, cette pièce de 44,5 x 44,5 cm, signée par les artistes, illustre de façon saisissante la superposition de récits urbains, ancrés dans une texture brute et des juxtapositions symboliques. Au centre, un portrait au pochoir, solennel et précis, représente une jeune fille au regard direct et presque provocateur. Autour d'elle, des fragments de publicités vintage, d'étiquettes d'avertissement de produits chimiques, d'imprimés déchirés et d'éléments abstraits peints sont collés. L'œuvre fusionne le langage de la prudence, de l'enfance et de la mémoire consumériste en un champ poétique urbain dense et cohérent, emblématique de la pratique de Pipsqueak Was Here!!! au sein du Street Pop Art et du Graffiti. Le portrait comme conscience et confrontation La jeune fille au centre de Check n'est pas passive. Son expression est grave, ancrée dans la réalité et d'une subtile provocation. Rendue par des pochoirs noirs et couleur chair d'une grande netteté, sa présence contraste avec le brouhaha chaotique de l'arrière-plan, offrant au spectateur un point d'ancrage émotionnel. Cette figure, comme beaucoup d'autres dans l'œuvre de l'artiste, revêt une importance symbolique : la jeunesse dans un monde déjà marqué par le danger et la contradiction. Derrière elle, l'image d'une publicité classique pour un taxi jaune et une étiquette d'avertissement « Marchandises dangereuses diverses » créent une ironie visuelle saisissante. Le collage environnant dépasse la simple esthétique ; il devient un commentaire. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, ce portrait se fait l'écho d'une voix qui remet en question les systèmes avec une détermination tranquille plutôt qu'avec des slogans criés. Construction de collages et composition d'objets trouvés Fidèle aux racines esthétiques du street art, Check intègre un langage visuel trouvé à travers ses collages superposés. On y observe une fusion de mémoire urbaine et de supports oubliés : typographies usées, titres de journaux délavés, symboles codés chimiquement et superposition de peintures à la bombe et de pochoirs. Ces textures imitent les murs des villes, où affiches et panneaux publicitaires sont constamment arrachés, recouverts de peinture ou tagués. Les artistes utilisent ces matériaux pour créer un champ narratif, un dialogue entre sécurité et danger, visibilité et effacement. Cette méthode de collage tactile renforce le lien entre la surface et le récit, garantissant que chaque élément de l’œuvre contribue non seulement à l’intérêt visuel, mais aussi à la résonance historique. Elle capture l’énergie de déclin et de renouveau, au cœur de l’esprit du street art et du graffiti. Pipsqueak était là !!! et la logique de la protestation visuelle Avec « Check, Pipsqueak Was Here!!! », Pipsqueak continue d'affiner son équilibre unique entre élégance visuelle et urgence urbaine. L'œuvre rayonne de sens par le contraste : l'innocence de l'enfance face à un monde saturé d'avertissements et de publicités. Le titre lui-même suggère la confrontation, la vérification, voire la perturbation. Chaque choix de composition témoigne de la puissance, de l'emplacement et de la perception. Cette peinture ne se limite pas à la forme ou à la beauté ; elle est un message inscrit dans l'image. Artistes de rue, pop art et graffiti, le duo reste attentif à la vulnérabilité environnementale, sociale et humaine, faisant de chaque œuvre une forme de protestation visuelle à travers le collage, la bombe de peinture et les symboles. « Check » nous rappelle avec force que l'art, dans l'espace public comme privé, a le pouvoir de révéler des vérités, de susciter l'empathie et de porter la résistance grâce à l'iconographie quotidienne de nos environnements partagés.

    $1,500.00

  • Praying Frog Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin au crayon Graphite Original de grenouille en prière par Naoto Hattori

    Grenouille en prière, dessin original réalisé à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La grenouille en prière de Naoto Hattori : une fusion de surréalisme et d'esthétique urbaine Le dessin original « La Grenouille en prière », réalisé à la main, illustre avec force la capacité de Naoto Hattori à entremêler la fantaisie du surréalisme aux éléments concrets et accessibles caractéristiques du street art et du graffiti. Créée en 2012, cette œuvre unique, réalisée au crayon et au graphite, a été soigneusement encadrée et mise sous passe-partout par l'artiste, témoignant de son implication personnelle et de son dévouement artistique. Encadrée dans un cadre carré de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre occupe un espace de 7,6 x 12,7 cm sur un papier d'art vieilli, à la texture irrégulière, choisi pour sa contribution à l'esthétique générale. « La Grenouille en prière » se distingue par sa simplicité et la profondeur de son expression. Le choix du sujet, une grenouille saisie dans une posture presque anthropomorphe, suggère un récit qui dépasse le simple visuel, invitant à la réflexion et à l'interprétation personnelle. C’est un thème récurrent du street art pop, où l’imagerie sert souvent de portail vers une contemplation plus profonde, engageant le spectateur dans un dialogue qui transcende l’œuvre elle-même. Le choix d’Hattori d’encadrer et de mettre en valeur l’œuvre sur mesure renforce son intimité, suggérant que cette petite fenêtre sur un monde surréaliste constitue un univers à part entière. L'intimité de l'art d'Hattori dans le domaine public de l'art urbain L'univers du street art et du graffiti est généralement associé à des œuvres monumentales qui investissent l'espace public. Pourtant, « La Grenouille en prière » d'Hattori remet en question cette idée en présentant un monde contenu dans les dimensions modestes d'un dessin de petit format. L'intimité de l'œuvre reflète l'esprit du street art, qui consiste souvent à exprimer des opinions personnelles dans l'espace public. L'œuvre d'Hattori transpose cette sensibilité dans la sphère privée, permettant une interaction directe entre l'art et le spectateur. Le travail minutieux au graphite, combiné aux bords irréguliers du papier vieilli, crée une expérience tactile qui invite le spectateur à s'approcher et à explorer les textures et les nuances subtiles qui définissent le dessin. La présentation de l'œuvre, avec de légères traces de manipulation et la touche de l'artiste dans son encadrement, fait écho à l'authenticité recherchée dans le street art. Tout en protégeant et en mettant en valeur le dessin, le cadre témoigne également du passage du temps, comme en témoignent les légères marques et éraflures qui racontent le parcours de l'œuvre, de sa création à sa conservation. Ces marques d'âge et de manipulation confèrent à la « Grenouille en prière » une histoire et une présence que l'on retrouve souvent sur les surfaces patinées du street art urbain. Dépasser les frontières : La « grenouille en prière » dans le contexte du pop art urbain « La Grenouille en prière » de Naoto Hattori illustre avec force comment les frontières entre les différentes formes d'art peuvent être transcendées, créant un espace où le surréalisme coexiste avec l'esthétique urbaine du street art et du graffiti. Bien que de petite taille, le dessin déploie une vaste portée émotionnelle et imaginative. Il captive le regard du spectateur à la manière d'une fresque murale dans une rue animée, prouvant que l'impact n'est pas limité par la taille. Le soin méticuleux apporté aux détails et le choix judicieux d'un papier vieilli témoignent du respect d'Hattori pour les matériaux porteurs d'histoires. Ceci fait écho à la manière dont le street art intègre souvent le paysage urbain à son récit, faisant de l'environnement une partie intégrante de l'œuvre. Bien que détachée des murs de la ville, « La Grenouille en prière » porte en elle l'esprit du street art, apposant un pont entre la galerie et la ruelle. « Grenouille en prière » est un microcosme de la philosophie artistique d’Hattori, mêlant les qualités oniriques de son surréalisme à la force émotionnelle et ancrée dans le réel propre au pop art urbain. Cette œuvre représente non seulement une exploration visuelle d’une grande profondeur thématique, mais constitue également un témoignage tangible du parcours d’Hattori en tant qu’artiste – un parcours marqué par la convergence de l’imagination et du monde tactile et texturé qui nous entoure.

    $793.00

  • Dissected Companion Grey Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sérigraphie grise « Dissected Companion » de Kaws - Brian Donnelly

    Sérigraphie grise « Dissected Companion » de Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2006. Sérigraphie 20 x 20 pouces (50,8 x 50,8 cm), encadrée sous acrylique. Dimensions de l'encadrement : 20,25 x 20,25 pouces (51,4 x 51,4 cm). KAWS Brian Donnelly Dissected Companion Gris Sérigraphie 2006 La sérigraphie « Dissected Companion Grey » de Brian Donnelly, alias KAWS, réalisée en 2006, est une œuvre emblématique de l'évolution du street art et du graffiti. Tirée à la main sur papier d'art vergé, cette édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, mesure 50,8 x 50,8 cm. L'œuvre représente la figure iconique de Companion, coupée symétriquement en deux : une moitié conserve son apparence lisse et caricaturale, tandis que l'autre révèle une coupe anatomique complexe dévoilant muscles, organes et structure osseuse. Ce jeu entre apparence et anatomie interne est devenu l'un des motifs artistiques les plus célèbres de KAWS. Langage visuel et précision graphique L'œuvre « Dissected Companion Grey » utilise une palette de gris restreinte, accentuant le contraste saisissant entre la figure simplifiée, d'inspiration pop, à gauche, et le rendu anatomique hyper-détaillé à droite. La précision graphique de KAWS en sérigraphie garantit des lignes nettes et une application uniforme des couleurs, caractéristiques de son approche des estampes de collection à fort impact. La face anatomique confère une profondeur inattendue à l'œuvre, offrant une vision à la fois littérale et métaphorique sous-jacente, tandis que le traitement monochrome lui donne une présence élégante, digne d'un musée. Rareté et statut de collection Tirée à seulement 100 exemplaires, cette estampe est signée et numérotée au crayon par l'artiste, garantissant son authenticité et sa valeur de collection. L'exemplaire présenté est encadré sous verre acrylique, avec un passe-partout, pour des dimensions de 51,4 x 51,4 cm (20,25 x 20,25 pouces), ce qui met en valeur l'œuvre tout en préservant l'intégrité du papier d'art. Réalisée au début des années 2000, cette estampe marque une étape cruciale dans la carrière de KAWS, alors que sa transition du graffiti urbain à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art contemporain s'accélérait. Les œuvres de cette période sont très recherchées en raison de leur rareté et de l'influence grandissante de l'artiste sur le marché de l'art contemporain. L'impact culturel et artistique de KAWS Brian Donnelly, né en 1974 à Jersey City, dans le New Jersey, a débuté comme graffeur dans les rues de New York avant de se tourner vers la peinture, la sculpture et les estampes en édition limitée. La figure du Companion, apparue à la fin des années 1990, est depuis devenue un élément central de sa pratique, incarnant les thèmes de la vulnérabilité, du consumérisme et de la condition humaine. En fusionnant l'esthétique du dessin animé avec la dissection anatomique, KAWS invite les spectateurs à reconsidérer les formes familières de la culture pop à travers le prisme de l'introspection et de la complexité. « The Dissected Companion Grey » est non seulement une œuvre visuelle saisissante, mais aussi un moment charnière dans le développement de la capacité de KAWS à fusionner la sensibilité urbaine et la production artistique classique, ce qui en fait un jalon indélébile dans l'histoire du street art et du graffiti.

    $25,000.00

  • Goonie 038 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 038 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 038 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Goonie 038 » de Naoto Hattori : Une vision d'introspection surréaliste « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une œuvre d'une grande profondeur, fruit d'une introspection surréaliste. Ce chef-d'œuvre fusionne avec brio la finesse de l'aquarelle et la richesse de l'imagination surréaliste. Signée et réalisée en 2013, cette peinture originale et unique témoigne de l'engagement d'Hattori envers son art et de sa capacité à susciter l'émotion. Encadrée, l'œuvre, dont le format est de 21,6 x 21,6 cm et qui présente une image de 7,6 x 7,6 cm, est un microcosme de l'univers artistique foisonnant d'Hattori. L'encadrement et le passe-partout, réalisés avec soin par l'artiste, lui confèrent une dimension particulière. Si l'œuvre se distingue du street art et du graffiti par sa forme et sa présentation, elle partage néanmoins un lien intrinsèque avec ces genres par sa capacité à captiver et à transmettre des messages profonds. « Goonie 038 » ne trouvera peut-être pas sa place sur un mur public ni ne clame son existence à travers d'immenses fresques, mais elle impose le regard par son format intimiste et la force expressive de son sujet. Décryptage du symbolisme de « Goonie 038 » Dans « Goonie 038 », Hattori présente une créature inclassable, un être à la croisée d'émotions quasi humaines et de caractéristiques invraisemblables. Cette forme hybride est la signature du style Hattori, où traits familiers s'entremêlent à des éléments extraordinaires. Le travail minutieux à l'aquarelle accentue les textures et les contours du sujet, attirant le regard du spectateur sur la complexité de son expression. Le regard de la créature, empreint d'une lassitude qui contraste avec son apparence surnaturelle, invite à la réflexion sur les expériences partagées qui transcendent les frontières du réel. L'encadrement et le passe-partout sur mesure d'Hattori ne sont pas de simples protections, mais des éléments essentiels à l'impact global de l'œuvre. Le choix d'encadrer l'œuvre souligne l'importance du contexte dans la présentation d'une œuvre d'art. Pour Hattori, le cadre est une porte ouverte, invitant le spectateur à pénétrer dans le monde surréaliste qu'il a créé sur le papier. Elle symbolise le passage de l'esprit de l'artiste au monde du spectateur, permettant à « Goonie 038 » de trouver sa place dans un espace qui honore son caractère unique. « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une représentation à la fois petite et puissante de la vision surréaliste de l'artiste, offrant une fenêtre sur un monde qui interpelle et élargit la perception du spectateur. Bien qu'elle occupe un espace différent de celui du street art et du graffiti traditionnels, elle partage le même esprit de rébellion contre l'ordinaire et le même désir de perturber et d'enchanter. À travers « Goonie 038 », Hattori a créé une œuvre qui constitue une contribution majeure à l'art surréaliste, capable de fasciner et de susciter la réflexion avec la même force.

    $669.00

  • It's Your Birthday Black HPM Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie HPM noire « It's Your Birthday » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    C'est ton anniversaire ! Peinture noire, édition limitée, embellie à la main, sérigraphie HPM 1 couleur et impression à la peinture acrylique sur papier d'art frangé à la main par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2018 Encadré, signé et numéroté Peinture noire HPM Rehaussé à la main Édition limitée de 30 exemplaires Dimensions de l'œuvre 50x38 Sérigraphie monochrome avec finition à la main sur papier d'art d'archivage. Exploration de la fusion entre le street art et le pop art dans l'estampe en édition limitée de Mr. Brainwash Dans l'univers dynamique du street art et du graffiti, rares sont les œuvres qui capturent l'essence de cet art vibrant avec autant de force que l'estampe en édition limitée et rehaussée à la main de Mr. Brainwash, intitulée « It's Your Birthday ». Cette œuvre unique est née de l'imagination de Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, un pseudonyme qui reflète son approche provocatrice de l'art. Figure emblématique du street art, Guetta brouille souvent les frontières entre culture populaire et art urbain pour créer des œuvres qui trouvent un écho auprès du public contemporain. L'estampe « It's Your Birthday » illustre parfaitement le style distinctif de Guetta, qui intègre fréquemment des éléments de street art et de pop art. Réalisée en 2018, cette édition limitée présente une impression sérigraphique monochrome et à la peinture acrylique sur papier d'art à grain frangé. Elle représente un exemple éloquent de la manière dont le graffiti transcende les murs urbains pour devenir une forme d'art contemporain reconnue. Cette estampe se distingue notamment par sa finition à la main, une touche qui confère à chaque exemplaire de l'édition un caractère unique. Le travail artisanal fait que chaque estampe est unique, présentant de subtiles variations apportées personnellement par l'artiste. Cette touche humaine témoigne de l'esprit du street art, où l'interaction directe de l'artiste avec son médium est primordiale. La technique et la vision artistique de M. Brainwash La technique de Mr. Brainwash allie l'audace du graffiti à la sophistication de la sérigraphie. En optant pour une sérigraphie monochrome pour « It's Your Birthday », Guetta démontre sa capacité à créer profondeur et dimension avec un minimum d'éléments. L'intensité de l'encre noire sur la texture du papier beaux-arts accentue le contraste inhérent à son œuvre, reflétant la réalité crue du street art face à l'univers souvent lisse de la pop culture. Le sujet de l'estampe, un appareil photo Polaroid vintage, incarne la fascination de Guetta pour la nostalgie et l'iconographie. Les appareils photo sont des motifs récurrents dans son œuvre, symbolisant des instants figés, à l'instar du street art qui capture l'esprit du temps. Dans cette estampe, l'appareil photo n'est pas qu'un simple objet technologique, mais une fenêtre sur le passé, invitant le spectateur à méditer sur la nature éphémère de l'art et de la vie. L'abréviation « HPM » dans le titre de l'œuvre signifie « Multiples peints à la main », indiquant que cette estampe fait partie d'une série d'œuvres sélectionnées, chacune ayant été retouchée individuellement par l'artiste. Ce procédé transforme l'estampe, d'une simple reproduction, en une œuvre d'art unique, fusionnant la reproductibilité propre au pop art et le caractère singulier du street art. L'impact et la signification de « C'est ton anniversaire » dans l'art moderne « It's Your Birthday » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un message. Tirée à seulement 30 exemplaires, elle souligne l'exclusivité souvent associée aux beaux-arts tout en rendant hommage à la nature plus démocratique et accessible du street art. Cet équilibre entre accessibilité et exclusivité est devenu la marque de fabrique de Mr. Brainwash, lui permettant de se maintenir dans le monde de l'art contemporain et de la culture populaire. De plus, la sortie de cette estampe en 2018 marque une période où le street art commençait à être reconnu par les instances les plus influentes du monde de l'art. Galeries et collectionneurs, qui auraient pu auparavant se moquer de la légitimité du street art, commençaient à en reconnaître l'impact et la signification. Le format de l'œuvre, 50 x 38 pouces (127 x 97 cm), impose le regard et occupe l'espace, à l'image du street art qui capte l'attention du spectateur dans le paysage urbain. Sa taille permet aux détails et aux finitions à la main de se détacher, offrant au spectateur une expérience intime malgré sa présence affirmée. L'héritage et la valeur de collection des œuvres de M. Brainwash Les collectionneurs d'œuvres de Mr. Brainwash sont attirés par des pièces comme « It's Your Birthday » pour leur attrait visuel et leur potentiel d'investissement. Édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, cette estampe représente un actif très recherché sur le marché de l'art. Son encadrement lui confère une valeur supplémentaire, préservant son intégrité et sublimant sa présentation. L'héritage de « It's Your Birthday » réside dans sa capacité à saisir l'essence même du Street Pop Art et du graffiti. En fusionnant l'esprit rebelle du street art avec l'attrait universel du pop art, Guetta crée un langage visuel à la fois familier et stimulant. Cette œuvre est une puissante illustration de l'évolution de l'art contemporain et de l'estompement des frontières entre les différents mouvements artistiques et les commentaires culturels.

    $4,740.00

  • Sale -15% Blackjack HPM Mixed Media Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Blackjack HPM Mixed Media Print par Steve Kaufman SAK

    Blackjack HPM, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur toile encadrée, par l'artiste Steve Kaufman SAK, œuvre d'art pop contemporaine. 2000 Signé et numéroté au dos HPM Rehaussé à la main Édition limitée à 25 exemplaires Dimensions de l'œuvre 16x16

    $1,917.00 $1,629.00

  • Signs Of The Crimes Sky Blue Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression métal bleu ciel à séchage UV par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression encadrée Sky Blue Art, impression d'archives à séchage UV sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Goonie 037 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 037 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 037 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale unique signée de 2013. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 3. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La fusion singulière du surréalisme et du pop art urbain dans Goonie 037 de Naoto Hattori L'aquarelle originale de Naoto Hattori, « Goonie 037 », offre un récit captivant au sein du spectre du Street Pop Art et du graffiti, malgré son médium plus traditionnel et son approche surréaliste. S'éloignant des paysages urbains et des messages politiques typiques du street art, Hattori y insuffle une présence énigmatique, résonnant avec des caractéristiques à la fois singulières et profondes, empreintes de fantaisie et d'étrangeté. Le petit format de l'œuvre (7,6 x 7,6 cm), encadrée dans un cadre de 21,6 x 21,6 cm, captive le regard par son intimité et sa finesse, témoignant du savoir-faire méticuleux de Hattori. Réalisée en 2013, cette aquarelle unique en son genre explore les univers imaginaires qui font la renommée de Hattori, tout en suggérant l'essence du Street Pop Art grâce à sa présentation originale et au choix de l'artiste de réaliser lui-même l'encadrement et le passe-partout. Cette implication personnelle dans la présentation fait écho à la démarche pratique des artistes de rue, qui maîtrisent souvent chaque aspect de leur travail, de la conception à l'installation. La complexité de l'œuvre et son encadrement sur mesure suggèrent un dialogue avec le spectateur, un échange intime souvent recherché dans le street art. « Goonie 037 » d'Hattori n'emprunte pas explicitement au langage visuel du graffiti, mais infuse plutôt l'esprit personnalisé, souvent subversif, de cet art dans un univers plus surréaliste et fantastique. Cette pièce, signée et authentifiée par l'artiste, témoigne de son talent pour représenter des sujets d'un autre monde avec une précision et une profondeur palpables. Bien que l'œuvre s'inscrive dans la tradition des beaux-arts, son esprit de non-conformisme et l'élément de surprise inhérent à son sujet surréaliste résonnent avec l'éthique subversive du Street Pop Art et du Graffiti. L'héritage artistique de Naoto Hattori et son intersection avec l'esthétique urbaine Bien que « Goonie 037 » puisse, au premier abord, sembler éloigné de la vitalité brute du street art, son caractère singulier s'inscrit dans la lignée des œuvres uniques qui ornent les murs des villes, souvent irremplaçables. Le choix de Hattori d'utiliser l'aquarelle – un médium souvent perçu comme délicat et exigeant une approche méthodique – fait écho à la précision dont font preuve les artistes de rue avec leurs bombes aérosol et leurs pochoirs. Le caractère surréaliste de l'œuvre interroge la perception du spectateur et invite à des interprétations aussi variées que le public qui la découvre, à l'image de la diversité des publics du Street Pop Art et du Graffiti. La convergence du travail de Naoto Hattori avec les sensibilités du Street Pop Art et du Graffiti réside dans l'éthique commune à ces deux univers : susciter l'émotion, remettre en question les normes et captiver par le récit visuel. « Goonie 037 », avec ses textures riches et sa profondeur saisissante, incarne un monologue visuel qui s'adresse au spectateur à de multiples niveaux. L'œuvre invite à la pause, à une observation plus attentive et à un moment de réflexion, à l'instar du street art qui interpelle les passants. En examinant l'héritage de Naoto Hattori et sa création « Goonie 037 », on perçoit les liens qui unissent son travail à la vaste fresque du street art et du graffiti. Son œuvre nous rappelle que l'art ne saurait se réduire à une seule catégorie ou à un seul style, mais qu'il est une entité fluide et en constante évolution, puisant dans une myriade d'influences et se manifestant sous diverses formes. « Goonie 037 » fait ainsi office de pont entre les univers du surréalisme et du street art, incarnant le pouvoir transformateur de l'art à transcender les frontières et à toucher un public diversifié.

    $669.00

  • Pearls Giclee Print by Neal Russler

    Neal Russler Estampe giclée « Perles » de Neal Russler

    Œuvre d'art Pearls, impression giclée en édition limitée sur papier d'art blanc Cougar Cover Stock de 80 lb, par l'artiste de graffiti de la culture pop Neal Russler. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Tirage giclée, format 18 x 18 cm. Encadrement noir simple, format 20 x 20 cm. Numéro 10/10. Le récit artistique de « Perles » de Neal Russler « Perles », une œuvre saisissante de Neal Russler, illustre de façon remarquable comment les problématiques contemporaines et la beauté classique peuvent s'entremêler pour créer des œuvres profondes et stimulantes, à la croisée du street art et du graffiti. Cette estampe giclée, réalisée avec minutie en 2013, fait partie d'une édition limitée signée et numérotée par Russler, témoignant de son attachement à la fois à l'accessibilité du street art et à l'exclusivité des beaux-arts. Imprimée sur un papier de haute qualité, l'estampe saisit l'interaction complexe entre le pouvoir de fascination des parures et la dure réalité des interactions entre l'humain et son environnement. Dans « Perles », le spectateur est confronté à la juxtaposition du visage d'une femme et des textures riches d'une multitude de tentacules ornés de perles. La technique de pointillisme détaillée employée par Russler crée une impression tangible de profondeur et de mouvement, invitant le regard à s'interroger sur le lien entre le luxe suggéré par les perles et la part d'ombre qu'elles peuvent receler. L'œuvre invite le spectateur à réfléchir au prix de la beauté et du luxe, évoquant les thèmes de l'exploitation et des conséquences souvent invisibles du désir. Exploration du symbolisme et de la technique dans l'œuvre de Russler Le symbolisme choisi par Russler dans « Perles » est riche de sens : les perles elles-mêmes incarnent l’élégance classique, tandis que les tentacules suggèrent peut-être l’imbrication de la nature et de la consommation humaine. Traditionnellement associées à la pureté et à la richesse, les perles sont ici présentées dans un contexte qui évoque un récit plus complexe, interrogeant la tension entre la beauté naturelle et l’appropriation des ressources naturelles par l’homme. La technique employée par Russler est essentielle à l’impact de cette œuvre. La palette monochrome met en valeur les contrastes de textures et le travail de lignes complexe qui caractérise son style. Chaque point, chaque ligne est placé avec précision, contribuant à un effet d’ensemble à la fois délicat et envoûtant. Les tons noirs et blancs contrastés de l’impression giclée soulignent la dualité de l’œuvre, accentuant le jeu dramatique entre l’ombre et la lumière, la douceur et la force. « Perles » de Neal Russler enrichit de manière significative le dialogue contemporain entre le street art, le pop art et le graffiti. À travers cette estampe, Russler propose un récit riche en allégories et en techniques, suscitant des réactions diverses chez le spectateur. Comme souvent dans l'art urbain, l'œuvre est accessible à tous, mais se distingue par sa réalisation et la profondeur de son propos. « Perles » n'est pas qu'une simple expérience visuelle ; c'est une invitation à explorer plus profondément les valeurs et les implications de la beauté que nous recherchons et des objets que nous chérissons.

    $32.00

  • Signs Of The Crimes Seafoam Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Impression métal vert d'eau « Signs Of The Crimes » par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression encadrée Seafoam Art, impression d'archives à séchage UV sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • What Goes Up Original Spray Paint Acrylic Painting by Meggs

    Meggs Qu'est-ce qui monte ? Peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Meggs

    « What Goes Up », peinture acrylique originale à la bombe aérosol de Meggs, œuvre unique sur toile avec cadre en bois de récupération sur mesure, par un artiste pop art de rue. Peinture originale sur toile, signée, réalisée à l'acrylique et à la peinture en aérosol en 2014, encadrée dans un cadre en bois de récupération fait main par l'artiste. Dimensions : 49 x 49 cm. Provenant de l'exposition Spoiled Rotten Show. Exploration de l'essence dynamique de « What Goes Up » de Meggs « What Goes Up » est une œuvre originale à l'acrylique et à la bombe aérosol du célèbre artiste de street art Meggs, qui capture le dynamisme et l'énergie de son travail. Créée en 2014, cette œuvre reflète le style caractéristique de Meggs, qui mêle harmonieusement la brutalité du street art à la vivacité du pop art. Cette pièce unique est une œuvre marquante et une toile narrative qui explore des thèmes récurrents dans l'œuvre de Meggs, tels que la lutte constante entre les forces opposées et la nature éphémère du succès et de l'échec. La peinture mesure 117 x 117 cm et est encadrée dans un cadre en bois de récupération, réalisé sur mesure par l'artiste. Le bois de récupération confère à l'œuvre une dimension éco-responsable, soulignant l'intérêt de Meggs pour le développement durable et le recyclage des matériaux. Ce choix d'encadrement accentue également l'aspect urbain et brut de la peinture, en écho à la tradition du street art qui consiste à utiliser des objets et des espaces trouvés. Techniques artistiques et impact visuel dans « Ce qui monte » Dans « What Goes Up », Meggs utilise la peinture acrylique et la bombe aérosol, démontrant ainsi sa maîtrise des techniques traditionnelles et non traditionnelles. L'acrylique confère profondeur et texture à l'œuvre, tandis que la bombe aérosol apporte une impression d'immédiateté et de spontanéité propre au graffiti. La toile est une véritable cacophonie de couleurs, jaillissant d'un point central et suggérant une explosion d'énergie et de créativité. Les couleurs ne sont pas simplement projetées au hasard sur la toile ; elles sont méticuleusement superposées pour créer un impact visuel à la fois chaotique et maîtrisé. L'œuvre met en scène un motif de crâne, élément récurrent dans l'art de Meggs, qui symbolise souvent la nature éphémère de l'existence humaine et la cyclicité de la vie. Cependant, dans « What Goes Up », le crâne est juxtaposé à des couleurs vibrantes et à des exclamations façon bande dessinée, ce qui pourrait être interprété comme une critique de la superficialité de la culture populaire et de la nature fugace de la gloire et du succès. Le crâne semble se désintégrer ou exploser en une multitude de couleurs et de formes, une puissante métaphore visuelle de la chute inévitable qui suit l'ascension vers le sommet. Commentaire culturel et essence du pop art urbain Le titre du tableau, « Ce qui monte », fait écho à l'adage « tout ce qui monte doit redescendre », suggérant un récit d'ascension et de descente. Meggs imprègne souvent ses œuvres de street art et de graffiti de réflexions philosophiques et d'observations critiques de la société. L'œuvre symbolise les cycles de la vie et peut être perçue comme le reflet de la nature éphémère du succès ou de l'orgueil qui précède souvent la chute. L'utilisation de texte dans la peinture, rendu dans un style bande dessinée, ajoute une dimension de communication avec le spectateur, l'invitant à sonder les significations plus profondes qui se cachent derrière cette façade éclatante. L'œuvre témoigne de la capacité de l'artiste à naviguer entre art classique et art urbain, la rendant accessible à un public diversifié. L'inclusivité de l'art urbain est manifeste dans le travail de Meggs, où l'espace public devient un lieu d'échange et l'art s'intègre au paysage urbain quotidien. « What Goes Up » n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une œuvre de commentaire culturel, incarnant l'esprit du street art et son rôle dans le discours contemporain. « What Goes Up » est un exemple éloquent de l'influence de Meggs sur le street art et de sa contribution au mouvement pop art. La peinture témoigne du dévouement de l'artiste à la technique, au concept et au commentaire. Par l'intégration de diverses techniques artistiques et l'utilisation stratégique de matériaux de récupération, Meggs a créé une œuvre à la fois visuellement époustouflante et conceptuellement puissante. L'importance de l'œuvre de Meggs réside dans sa capacité à toucher les spectateurs à de multiples niveaux. Cette œuvre peut être appréciée pour ses qualités esthétiques et sa capacité à susciter l'émotion et la réflexion. En tant qu'œuvre de street art et de graffiti, « What Goes Up » incarne l'esprit de ce genre, qui continue de repousser les limites de l'art et sa place dans la société. Elle demeure une pièce marquante dans l'œuvre de Meggs et dans le débat plus large sur l'art contemporain.

    $8,751.00

  • Sale -15% Detroit Tag Series 6 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Tag série 6 peinture acrylique originale de peinture en aérosol par Cope2- Fernando Carlo

    Série Detroit Tag - 6 Peinture originale à l'aérosol et au marqueur Krink sur toile par Cope2, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2010. Peinture originale signée, aérosol et krink sur toile tendue. Dimensions : 50,8 x 30,5 x 3,8 cm. Sortie : 16 novembre 2010. Tirage : 1 exemplaire. « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je fais du graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle. » - Cope2 Exploration de « Detroit Tag Series - 6 » de Cope2 Cope2, de son vrai nom Fernando Carlo, est une figure incontournable du graffiti et du street art. Sa puissante œuvre originale, « Detroit Tag Series - 6 », allie l'énergie brute de l'aérosol à la précision des marqueurs Krink sur toile. Créée en 2010, cette pièce témoigne de sa polyvalence et de son évolution en tant qu'artiste influent sur la scène depuis plus de trente ans. Le parcours évolutif de l'art de Cope2 Le parcours artistique de Cope2 l'a mené des rues du Bronx, où il a fait ses armes comme graffeur, aux galeries qui exposent aujourd'hui ses toiles. « Detroit Tag Series - 6 » reflète ce parcours, témoignant d'un style mature sans rien perdre de la spontanéité et de la vigueur de ses débuts. Cette œuvre, mesurant 50,8 x 30,5 x 3,8 cm, est une pièce unique en édition limitée, soulignant l'engagement de Cope2 à créer des œuvres personnelles et uniques, imprégnées de ses racines dans la culture urbaine. Dans cette série, Cope2 capture l'essence du paysage urbain de Detroit grâce à son style de tag emblématique. Les courbes audacieuses et les lignes nettes, tracées en noir sur un fond rouge éclatant, révèlent sa maîtrise, fruit d'années de pratique. L'utilisation de marqueurs Krink, réputés pour leur encre vibrante et leur durabilité, permet à Cope2 de retranscrire l'immédiateté et l'authenticité du graffiti sur la toile. L'exposition « Versatile » de Cope2 : une démonstration de diversité artistique La série « Detroit Tag Series - 6 » était l'un des temps forts de l'exposition « Versatile » de Cope2, qui mettait en lumière l'étendue de son répertoire artistique. Selon ses propres termes, l'exposition était l'occasion de présenter l'évolution de son style et sa progression en tant qu'artiste. La capacité de Cope2 à naviguer entre la rue et l'atelier, à exprimer la brutalité du graffiti tout en mêlant le raffinement des techniques mixtes, témoigne de son approche adaptable de la création artistique. Son œuvre ne se contente pas de capturer l'essence du pop art urbain, elle en repousse également les limites, invitant les spectateurs à découvrir la nature dynamique du graffiti dans de nouveaux contextes. L'exposition retraçait une évolution, une documentation visuelle de la transition de Cope2, de légende du street art à figure respectée de l'art contemporain. « Detroit Tag Series - 6 » rend un vibrant hommage à l'esprit originel du street art tout en illustrant l'exploration continue par Cope2 des formes, des couleurs et des médiums. L'héritage durable de Cope2 dans le street art L'influence de Cope2 sur le street art et le graffiti est indélébile. « Detroit Tag Series - 6 » est une œuvre à la fois poétique et historique, témoignant du dévouement de toute une vie d'un artiste à son art. À travers cette œuvre et d'autres similaires, Cope2 démontre que le graffiti n'est pas une forme d'art figée, mais une pratique vivante et évolutive qui ne cesse de questionner et de redéfinir l'expression artistique. Figure emblématique du monde du graffiti, l'impact de Cope2 dépasse largement le cadre de ses œuvres. Il a inspiré des générations d'artistes à prendre la bombe et le marqueur, à laisser leur empreinte sur le monde et à exprimer leurs idées avec audace et sans complexe. Cope2 demeure une figure incontournable de la scène artistique ; son travail fait le lien entre le passé et l'avenir du street art. Son héritage est un symbole de transformation, un rappel que l'art est en perpétuel mouvement, en quête de nouveaux supports à explorer et d'histoires à raconter.

    $1,147.00 $975.00

  • Signs Of The Crimes Goldenrod Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes Goldenrod Metal UV-Cured Print par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Goldenrod Art Impression d'archives durcie aux UV encadrée sur panneau d'aluminium HD verni Œuvre d'art de l'artiste de culture pop de rue Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Diaspora Rua Original Enamel Acrylic Painting by Askew One

    Askew One Diaspora Ono Peinture acrylique émail originale par Askew One

    Achetez Diaspora Ono Peinture originale émail et acrylique sur plexiglas par Askew One graffiti street artiste pop art moderne. 2015 Signé Original peinture oeuvre taille 20 x 14 personnalisé encadré "En avril/mai 2014, j'ai passé environ 6 semaines à Los Angeles à faire ces peintures pour mon exposition personnelle à la Known Gallery. Je vivais et travaillais au-dessus du magasin TSL, faisant de mon mieux pour faire assez de travail pour remplir l'espace ce qui était une tâche assez ardue. Les pièces elles-mêmes sont une combinaison de portraits de tête peints dans ce que je dirais être mon style de signature, puis aussi une série d'œuvres abstraites plus petites qui signifient l'idée de la migration à travers le Pacifique, à la fois dans un contexte historique et sens récent. Le modèle pour les portraits était mon amie Sereima alias Stelly, qui est basée à Sydney et d'origine fidjienne. Pour moi, elle représente vraiment le visage changeant du Pacifique à bien des égards. Suite à une exposition très réussie à Sydney, 'The Evolving Face', je voulais m'éloigner des poses de photos du corps précédent et apporter plus d'attitude et d'exubérance et Sereima était parfaite parce qu'elle est l'incarnation absolue de ces choses." - De travers

    $818.00

  • Castle Original Mixed Media Painting by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Château Original Mixed Media Peinture par Adam Caldwell

    Château Original, œuvre d'art unique en son genre, technique mixte et peinture à l'huile sur toile, par l'artiste dystopique pop moderne Adam Caldwell. 2022 Signée 11x14 Huile Technique Mixte sur Toile Peinture Originale Prête à Accrocher Le château d'Adam Caldwell : une convergence du chaos et de l'ordre dans l'art « Château », une œuvre originale d'Adam Caldwell, mêlant technique mixte et peinture à l'huile sur toile, est une pièce unique et profonde qui capture l'équilibre subtil entre chaos et ordre – un thème récurrent dans le travail de cet artiste pop dystopique contemporain. Signée en 2022 et mesurant 28 x 35,5 cm, cette œuvre témoigne de la maîtrise de Caldwell dans l'art de fusionner les techniques classiques et l'esthétique urbaine contemporaine. Elle est prête à être exposée et à susciter la réflexion dans n'importe quel contexte. Cette œuvre est un récit visuel qui traduit la tension entre passé et présent, réalité et imagination. En son centre se dresse un château minutieusement détaillé, emblème de la grandeur et de la stabilité médiévales, entouré de coups de pinceau abstraits, presque violents, qui évoquent le chaos contemporain. « Château » de Caldwell invite le spectateur à méditer sur la dichotomie des structures pérennes que nous édifions – physiques et sociales – et sur l'énergie souvent tumultueuse qui les entoure. Le château, symbole de force et d'héritage, se détache sur un fond où la modernité, implacable et vibrante, se déploie dans une explosion de couleurs et de textures qui composent l'arrière-plan de la toile. L'œuvre de Caldwell se caractérise également par des croquis détaillés qui évoquent un récit sous-jacent, suggérant les histoires et les pans d'histoire inscrits dans les murs de ces édifices intemporels. Son approche mixte, mêlant peinture à l'huile qui confère profondeur et richesse à l'image à d'autres matériaux qui contribuent à la texture et à la complexité de l'œuvre, reflète la nature stratifiée de l'histoire elle-même. « Château » témoigne de la capacité de Caldwell à naviguer entre le pop art urbain et la peinture à l'huile traditionnelle. C'est une exploration visuelle des thèmes qui définissent son œuvre : la rencontre de l'historique et du contemporain, la confrontation d'éléments dystopiques et utopiques, et le dialogue entre le chaos et la sérénité. Avec « Castle », Caldwell continue de repousser et d'élargir les limites du pop art, consolidant ainsi son rôle d'artiste visionnaire dont les œuvres font écho aux complexités de l'ère moderne.

    $803.00

  • Sale -15% Street Shatter Street Sign Graffiti Painting by Sechor

    Sechor Street Shatter Street Sign Graffiti Peinture par Sechor

    Œuvre d'art Street Shatter Art en résine époxy et bois, technique mixte, sur rue, signée et encadrée, sculpture/peinture de l'artiste de la culture pop urbaine Sechor. Œuvre signée de 2021, format 20x20, prête à accrocher. Sculpture murale originale encadrée, technique mixte, réalisée en époxy mélangé à des copeaux de bois sur un véritable panneau de signalisation « Ne pas entrer », dans un cadre fait main, prête à être accrochée.

    $1,311.00 $1,114.00

Framed Art Ready to Hang Street Pop Art & Graffiti Artwork

L'importance du cadrage dans la présentation artistique

L'art encadré prêt à accrocher représente une part importante du marché de l'art, notamment pour la diffusion et la consommation du pop art, du street art et du graffiti. La facilité d'acquérir une œuvre ne nécessitant aucune installation a rendu les œuvres « prêtes à accrocher » de plus en plus populaires auprès des collectionneurs et des amateurs. Cette approche de la présentation artistique simplifie non seulement l'achat et l'exposition d'œuvres d'art, mais préserve également leur intégrité, offrant un ensemble complet qui enrichit l'expérience du spectateur. L'encadrement est essentiel à la présentation d'une œuvre d'art : il remplit une double fonction, protectrice et esthétique. Il délimite l'œuvre de son environnement et la met souvent en valeur, par un contraste ou une complémentarité, afin d'amplifier son impact visuel. Dans le pop art, le street art et le graffiti, l'encadrement peut également apporter une nouvelle dimension à l'œuvre, juxtaposant la nature souvent brute et spontanée de ces formes d'art à un style de présentation raffiné et maîtrisé. L'art encadré prêt à accrocher garantit un encadrement réalisé avec soin, en accord avec la vision de l'artiste et l'effet recherché.

Accessibilité et commodité des œuvres d'art prêtes à accrocher

L'accessibilité et la praticité des œuvres encadrées prêtes à accrocher sont indéniables. Les collectionneurs peuvent immédiatement intégrer leurs nouvelles acquisitions à leurs espaces personnels ou à leurs galeries, sans services supplémentaires. Cette facilité d'installation permet d'apprécier l'art sans délai, un atout considérable dans le monde actuel où tout va très vite. Pour les néophytes en matière de collection d'art, l'appréhension est également moindre, car le choix de l'encadrement n'est plus un obstacle. La disponibilité d'œuvres prêtes à accrocher a renforcé la popularité du street art, du pop art et du graffiti. Traditionnellement présentes dans l'espace public et sur des supports non conventionnels, ces formes d'art trouvent désormais plus facilement leur place dans les collections privées et les espaces d'exposition intérieurs. Le format « prêt à accrocher » a également favorisé la croissance du marché de l'art, permettant aux artistes de toucher un public plus large et à ce public d'accéder plus facilement aux œuvres et de les acquérir.

Considérations relatives à la qualité de l'encadrement des œuvres d'art

Dans la production d'œuvres encadrées prêtes à être accrochées, le savoir-faire est primordial. Le cadre doit protéger et préserver l'œuvre, tout en respectant et en reflétant son environnement d'origine. Pour le graffiti et le street art, souvent en interaction directe avec le paysage urbain, le choix du matériau, du style et de la couleur du cadre est crucial. Il doit capturer l'essence de la rue et sublimer l'œuvre sans la dénaturer. Un encadrement approprié peut prolonger la durée de vie de l'œuvre, la protégeant des agressions extérieures et de l'usure du temps. Les œuvres encadrées prêtes à être accrochées sont devenues un élément essentiel de l'écosystème du pop art, du street art et du graffiti. Elles représentent une symbiose entre la création et la réception artistiques, facilitant la transition entre l'artiste et le collectionneur. Ce format respecte la nature spontanée et dynamique du pop art urbain tout en offrant le niveau de sophistication et de soin que ces œuvres méritent. À mesure que le street art et le graffiti s'intègrent de plus en plus au monde des beaux-arts, le rôle des œuvres encadrées prêtes à être accrochées deviendra probablement de plus en plus central, garantissant ainsi la préservation et la célébration de ces formes d'art dynamiques dans les foyers, les bureaux et les galeries du monde entier.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte