Gris
-
Pose- Jordan Nickel Étude sérigraphique par Pose-Jordan Nickel
Étude sérigraphiée par Pose-Jordan Nickel, tirée à la main, 28 couleurs sur papier d'art Rising Museum Board 2 plis, édition limitée. Édition limitée à 75 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Œuvre d'art de 30 x 30 cm. Sérigraphie. Exploration du dynamisme et des techniques du pop art urbain La fusion de l'esthétique du street art et du dynamisme coloré du pop art a donné naissance à une expression artistique unique : le Street Pop Art. Au sein de ce genre, le travail d'artistes contemporains comme Jordan Nickel, plus connu sous le pseudonyme de « Pose », se distingue. La démarche de Nickel est emblématique d'une génération d'artistes qui associent la force brute du street art à l'esthétique du pop art pour créer des œuvres visuellement saisissantes et culturellement pertinentes. Parmi les dernières contributions à ce domaine vibrant figure « Study Silkscreen Print » de Pose, une remarquable sérigraphie artisanale en 28 couleurs sur papier d'art double épaisseur Rising Museum Board. Cette œuvre, produite en édition limitée à 75 exemplaires, mesure 76 x 76 cm (30 x 30 pouces) et chaque pièce est signée et numérotée par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. La place de Jordan Nickel dans la continuité de l'art graffiti Jordan Nickel, originaire des États-Unis, a profondément marqué le monde du graffiti et du pop art urbain. Son œuvre, qui ne se limite pas aux coins des rues et aux ruelles sombres des paysages urbains, témoigne d'une compréhension fine et nuancée de la théorie des couleurs, du graphisme et de la narration visuelle. Ses créations se caractérisent souvent par des couleurs vives et audacieuses et des compositions complexes qui captivent le regard et suscitent un sentiment de familiarité et de nostalgie. C'est particulièrement vrai pour « Study Silkscreen Print », où le choix des couleurs et la complexité du procédé d'impression démontrent la maîtrise de son art. La technique de sérigraphie employée par Nickel illustre l'évolution du pop art urbain, des bombes de peinture aux formes de production plus élaborées et techniques. Cette transition marque l'intégration du graffiti dans le monde des beaux-arts et témoigne de la progression et de la polyvalence de l'artiste. L'utilisation de 28 couleurs distinctes dans « Study Silkscreen Print » exige un travail minutieux et exigeant, chaque couleur devant être appliquée séparément pour obtenir l'effet désiré. Il en résulte une œuvre texturée et riche en couches qui semble jaillir du papier et capturer l'essence de l'environnement urbain qui l'a inspirée. Impact et signification de l'art pop urbain en édition limitée Le caractère exclusif de l'édition limitée de la sérigraphie « Study » de Pose confère à l'œuvre une dimension particulière sur le marché de l'art et auprès des collectionneurs de street art. En limitant la série à seulement 75 exemplaires signés et numérotés, l'artiste crée un sentiment de rareté et d'exclusivité, renforçant ainsi sa valeur, tant financière que culturelle. Chaque exemplaire intègre une collection privée, détenue par des personnes qui apprécient non seulement la splendeur visuelle de l'œuvre, mais aussi les messages culturels qu'elle véhicule. De plus, la diffusion d'une édition limitée permet de toucher un public plus large qu'une simple fresque murale. Elle contribue à la diffusion de l'esprit du street art à travers le monde, transcendant les frontières géographiques et invitant un public international à découvrir cet art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Pose peuvent ainsi posséder un fragment de cette culture urbaine vibrante, souvent éphémère et transitoire dans son contexte d'origine. La sérigraphie « Study » transpose l'esprit du graffiti dans l'univers raffiné du papier d'art. Ce choix apporte un contraste saisissant à la nature intrinsèque du street art, généralement éphémère et provocateur. Il s'inscrit dans un débat plus large au sein du monde de l'art concernant la place du street art et son évolution. L'estampe sérigraphique « Study » de Pose est une représentation captivante du genre contemporain du pop art urbain et du graffiti. À travers cette série en édition limitée, Jordan Nickel souligne la maîtrise technique requise pour la création de telles œuvres et célèbre l'essence vibrante et éclectique de la culture urbaine. L'œuvre témoigne avec éclat de l'évolution du street art et de sa place légitime dans l'histoire des beaux-arts.
$2,000.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Atlas - Standard
Achetez Atlas - Sérigraphie 6 couleurs tirée à la main en édition limitée standard sur papier d'archive déchiré à la main par Mr Brainwash x Rubik graffiti street artiste pop art moderne. Chaque tirage est signé et numéroté par l'artiste, avec une empreinte de pouce au dos. Imprimé sur du papier d'archives déchiré à la main.
$13,127.00
-
Meagan Magpie Rodgers Isolation Giclee Print par Meagan Magpie Rodgers
Œuvre d'art intitulée « Isolation », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Meagan Magpie Rodgers. Tirage giclée 2021, format 20 x 25 cm, signé et numéroté, sur papier d'art. Édition limitée à 80 exemplaires.
$103.00
-
Remio Remio Study 04 Peinture acrylique originale en aérosol par Remio
Remio Study- 04 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture en aérosol, acrylique sur papier beaux-arts, par le célèbre artiste de graffiti de rue Remio. Technique mixte sur papier beaux-arts. Format : 54 x 50 pouces. Sortie : 31 janvier 2020. Tirage : 1 exemplaire. Massif
$2,933.00 $2,493.00
-
Matthew Senna Study 003 Concrete Air Jordan Chaussure Sculpture par Matthew Senna
Étude 003 - Sculpture de chaussure en béton en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop urbain Matthew Senna. Sculpture de chaussure en béton, édition limitée signée à 300 exemplaires (2020), dimensions approximatives : 12 x 7 pouces. Étude 003 Béton : Un classique parmi les classiques. L'Étude 003 met en valeur les formes novatrices de son design iconique tout en conservant l'authenticité du béton qui les a inspirées. Ces imposantes pièces en bronze profond subliment chaque détail de l'Étude 003, incarnant l'essence même de cette œuvre emblématique. L'édition limitée Concrete Cast est présentée dans un coffret sur mesure avec insert en mousse et fermeture magnétique. Chaque exemplaire est signé et numéroté individuellement. Matthew Senna, artiste multimédia basé à Los Angeles, combine ses expériences quotidiennes et explore les enjeux socioculturels pour créer des œuvres exceptionnelles qui suscitent la réflexion et éveillent l'émotion par leur beauté, leur narration et leur authenticité. L'œuvre de Senna raconte l'histoire des objets du quotidien et leur impact culturel sur la société, ce qui lui a valu l'admiration d'un public passionné et d'une critique élogieuse.
$820.00
-
Chaz Bojorquez Impression sérigraphique PP erronée par Chaz Bojorquez
Impression sérigraphique Wrong PP par Chaz Bojorquez, impression sérigraphique 8 couleurs réalisée à la main sur papier d'art Stonehenge 250 g/m², édition limitée, art pop urbain et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2016, signée et marquée PP, édition limitée, format 20x25 « Wrong PP » de Chaz Bojorquez : un témoignage du pop art et du graffiti urbains « Wrong PP », une sérigraphie artisanale en huit couleurs de Chaz Bojorquez, témoigne de la fusion harmonieuse entre le street art et le graffiti. Créée en 2016, cette œuvre en édition limitée, imprimée sur papier Stonehenge Art Paper 250 g/m², illustre la maîtrise de Bojorquez en sérigraphie. Cette technique lui permet d'utiliser une riche palette de couleurs avec une précision méticuleuse. Chaque exemplaire de cette édition limitée est signé individuellement et porte la mention « Épreuve d'imprimeur » (PP), attestant de son origine et de sa provenance directe de la collection de l'artiste, ce qui garantit son caractère unique et sa valeur pour les collectionneurs. L'œuvre, mesurant 50,8 x 63,5 cm, est une pièce majeure qui incarne l'essence même de la philosophie artistique de Bojorquez. Reconnu pour son intégration de la calligraphie cholo à l'esthétique du street art, Bojorquez, avec « Wrong PP », déploie l'écriture élégante et fluide qui caractérise son travail. Ce texte, profondément ancré dans le tissu culturel d'East Los Angeles, s'entrelace d'éléments abstraits, créant un récit visuel à la fois personnel et universel. L'estampe instaure un dialogue entre l'héritage du graffiti comme forme de communication urbaine et la précision de la gravure d'art. Signification culturelle du « mauvais PP » dans l'œuvre de Bojorquez L'importance culturelle de « Wrong PP » dans l'œuvre de Chaz Bojorquez est multiple. Elle reflète la richesse de la culture urbaine et incarne les récits et les identités qui ont émergé des paysages urbains. Bojorquez est un pionnier de la reconnaissance du graffiti comme une forme d'art légitime et complexe. Son travail, notamment « Wrong PP », est essentiel pour faire évoluer les perceptions et définir le récit autour du street art. Cette estampe est une expression vibrante de créativité et une étape marquante dans l'évolution du street art et du graffiti. La décision de créer une édition limitée renforce l'exclusivité et le caractère désirable de « Wrong PP ». Chaque estampe raconte une partie de l'histoire de l'évolution du street art, en particulier à Los Angeles, où Bojorquez a été une figure incontournable. Le marquage « PP » souligne le lien direct entre l'artiste et chaque œuvre, garantissant aux collectionneurs son authenticité et sa place au sein de cette édition limitée. Valeur artistique et potentiel de collection de « Wrong PP » « Wrong PP » est une œuvre d'une grande valeur artistique, illustrant les possibilités offertes par la rencontre entre l'esprit rebelle du street art et la rigueur de la gravure d'art. La valeur de telles œuvres pour les collectionneurs tient à leur attrait visuel et à leur capacité à représenter un moment précis de l'histoire de l'art. Alors que le pop art et le graffiti gagnent en popularité dans les galeries et les collections privées, des estampes comme « Wrong PP » font le lien entre la nature éphémère du street art et la pérennité des beaux-arts. Les estampes de Bojorquez, et notamment « Wrong PP », marquent profondément le monde de l'art. Elles sont recherchées par les collectionneurs qui apprécient les subtilités de l'esthétique du street art et le savoir-faire des techniques de gravure traditionnelles. Cette œuvre est une invitation à explorer la richesse du langage visuel de la rue et à apprécier les histoires qui émergent de ses profondeurs. L'impact durable de « Wrong PP » de Chaz Bojorquez L'œuvre « Wrong PP » de Chaz Bojorquez demeure une pièce majeure de son œuvre et s'inscrit pleinement dans le paysage de l'art contemporain. Elle incarne l'évolution du street art, témoignant de l'engagement de Bojorquez envers son art et de sa capacité à influencer la trajectoire de l'art urbain. Cette estampe est un récit de résilience culturelle et d'innovation artistique, capturant l'esprit d'un mouvement qui ne cesse de redéfinir les frontières de l'expression visuelle. En conclusion, « Wrong PP » de Chaz Bojorquez est un exemple éloquent de l'héritage durable du street art et du graffiti. L'estampe est un témoignage de la maîtrise de l'artiste, de sa contribution culturelle et de sa vision de la place du street art dans le débat plus large sur l'art et la société. Chaque exemplaire signé et numéroté de cette édition limitée célèbre le passé de cet art et ouvre des perspectives pour son avenir, invitant les spectateurs à explorer la richesse de l'expérience urbaine à travers le prisme du style iconique de Bojorquez.
$845.00
-
Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Sculpture de mini pépites de Tchernobyl par Nugg Life NY - Ian Ziobrowski
Chernobyl Mini Nug, édition limitée, jouet d'art fait main et peint à la main, œuvre d'art de collection par les artistes pop Nugg Life NY - Ian Ziobrowski. Hommage à la plante de cannabis/marijuana, orné de détails colorés peints à la main. Ce mini nugget mesure environ 6 à 7,5 cm de haut et est entièrement réalisé à la main, peint et assemblé. Livré dans un emballage new-yorkais. Édition limitée à 15 exemplaires signés et numérotés.
$112.00
-
Abell Octovan La beauté de la rébellion : sculpture de ballerines en émeute par Abell Octovan
La Beauté de la Rébellion, une œuvre d'art en polystone en édition limitée, créée par l'artiste de graffiti de rue Abell Octovan. Défiant les canons de beauté contemporains, la ballerine, vêtue d'un gilet et d'un masque, brandit une grenade fumigène et tournoie dans une danse rebelle. Inspirée des sculptures grecques classiques, « La Beauté de la Rébellion » présente un effet marbré lisse. La bombe aérosol, rehaussée d'une touche de rouge, symbolise le désir de s'affranchir des conventions de beauté établies. Une danse de la dissidence « La Beauté de la Rébellion » d'Abell Octovan fusionne la grâce classique d'une ballerine avec la dimension subversive du street art, créant une sculpture en résine de polystone qui remet en question et redéfinit les canons esthétiques conventionnels. Cette pièce de collection en édition limitée de 2021 incarne une protestation visuelle contre les normes de beauté rigides qui imprègnent la société, présentant une figure d'élégance prête à l'insurrection. L'œuvre représente une ballerine, icône traditionnelle de beauté et de grâce, vêtue non pas de sa robe délicate habituelle, mais d'un gilet et d'un masque, tenant une grenade fumigène. Cette juxtaposition crée une image saisissante de contraste et de conflit : au milieu d'une pirouette, la danseuse est simultanément un symbole de rébellion. L'œuvre établit un parallèle entre la rigueur du ballet et la nature chaotique de la contestation, suggérant que les deux requièrent une certaine passion et une certaine précision. Marbre et mouvement : une statue de la subversion La sculpture d'Octovan, avec son aspect lisse évoquant le marbre, fait écho aux statues grecques classiques qui incarnent un idéal de beauté et de forme intemporel. Cependant, « La Beauté de la Rébellion » subvertit cette tradition en introduisant des éléments de la culture urbaine, notamment la bombe aérosol, mise en valeur en rouge comme un symbole de défi. Cette bombe représente le désir de l'artiste – et de la société – de s'affranchir des normes de beauté conventionnelles. La ballerine se tient sur un nuage de fumée, un socle qui accentue le thème du bouleversement. Symbolisant le chaos, la fumée sert également de piédestal à la figure, conférant à son acte de rébellion une portée artistique et culturelle. Ce socle ancre la sculpture dans l'univers du pop art et du graffiti, où les messages sont souvent véhiculés par des déclarations visuelles audacieuses et inattendues. Définir la beauté par la rébellion « La Beauté de la Rébellion » n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une réflexion sur l'évolution de la perception de la beauté dans la culture contemporaine. Abell Octovan utilise cette œuvre pour susciter un dialogue sur les pressions sociales liées aux normes de beauté et sur le pouvoir de l'expression individuelle. La danse de la ballerine devient une métaphore de la lutte contre ces pressions, sa grâce une forme de résistance, et sa grenade un outil d'éveil des consciences. Dans le contexte du street art et du graffiti, l'œuvre d'Octovan illustre la capacité du genre à aborder des problématiques culturelles et sociales majeures grâce à un art à la fois accessible et provocateur. La sculpture invite les spectateurs à considérer les multiples facettes de la beauté et la manière dont l'art peut remettre en question l'ordre établi. L'héritage de la rébellion dans l'art « La Beauté de la Rébellion » d'Abell Octovan rejoint le panthéon des œuvres iconiques du street art et du graffiti qui ont redéfini la représentation et la perception de la beauté. En fusionnant des éléments de l'art classique avec des symboles contemporains de résistance, Octovan instaure un dialogue qui dépasse le cadre de la sculpture pour s'inscrire dans le débat public. Cette œuvre de collection témoigne du pouvoir intemporel de l'art à interpeller et à questionner. Dans son mélange de classicisme et de modernité, « La Beauté de la Rébellion » symbolise le débat permanent sur la beauté, l'expression et le rôle de l'art dans la remise en cause des conventions établies. C'est une danse de la contestation, figée dans la résine, qui résonne dans les temples de l'art contemporain.
$771.00
-
Richard Hogg Fun Spot Collector - Hohokum Giclee Print par Richard Hogg
Fun Spot Collector - Hohokum, édition limitée, impression giclée sur papier d'art de Richard Hogg, artiste de rue de la contre-culture. Estampe originale de la série d'illustrations du jeu vidéo Hohokum de Richard Hogg.
$217.00
-
Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art marron Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly
Holiday Thailand Brown Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2025, format 7x11, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant Kaws Companion, la mère/le père/l'ami et l'enfant tenant une lune fluorescente phosphorescente GID assis sur une Terre lumineuse, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Holiday Thailand Brown Art Toy par KAWS – Brian Donnelly L'œuvre « Holiday Thailand Brown Art Toy » est une sculpture en vinyle en édition limitée, une pièce remarquable de Brian Donnelly, artiste américain mondialement connu sous le nom de KAWS. Sortie en 2025 et désormais épuisée, cette pièce de collection représente un moment clé dans l'évolution du street art et du graffiti. Mesurant environ 18 x 28 cm, l'œuvre met en scène les personnages emblématiques de l'artiste, les Companions, reconnaissables à leurs gants stylisés, leurs formes douces et leurs yeux barrés. Dans cette édition, une grande figurine Companion est assise sur un globe aux couleurs vives, tenant une plus petite figurine enfantine, tandis que toutes deux bercent une lune texturée et phosphorescente. La Terre, représentée en bleu et vert éclatants, ancre l'œuvre dans un message environnemental et humaniste fort. Un symbole de soin, de lien et de responsabilité Cette œuvre se distingue des précédentes créations de KAWS par son insistance sur l'intimité et la contemplation, plutôt que sur la parodie commerciale. La grande figure du Compagnon, incarnant tour à tour une mère, un père ou un protecteur, soutient délicatement l'enfant sur ses genoux. La lune qu'ils tiennent ensemble brille dans l'obscurité, symbolisant la lumière, la guidance et l'imagination partagées. L'imagerie planétaire renforce le sentiment d'interconnexion mondiale et de responsabilité individuelle, un thème de plus en plus pertinent dans le Street Pop Art et le graffiti. Plus qu'une critique, cette édition se présente comme une offrande de réconfort et d'unité, un sentiment qui a trouvé un écho considérable auprès des collectionneurs et des admirateurs de l'œuvre de Donnelly. KAWS et l'expansion du pop art urbain Brian Donnelly a débuté sa carrière en taguant les murs et en détournant les publicités à New York, avant de devenir l'une des figures les plus reconnues et appréciées du street art et du graffiti contemporains. Son personnage, Companion, apparaît sous forme de sculptures, de peintures, d'installations monumentales et de jouets de collection. Chaque version de Companion exprime une émotion différente, et l'édition spéciale Fêtes de Thaïlande est l'une des plus sincères. Le choix de Donnelly de représenter le personnage assis sur Terre, tenant un astre, s'inscrit dans la continuité de sa narration visuelle, souvent axée sur les thèmes de l'isolement, de la bienveillance et de la vulnérabilité partagée. Les yeux barrés d'une croix, autrefois associés à l'ironie ou au détachement, deviennent ici le symbole d'un monde intérieur paisible. Importance pour les collectionneurs et détails artistiques Cette édition faisait partie de la série Holiday, qui mettait en scène les figurines Companion dans des lieux symboliques du monde entier. Pour la Thaïlande, la posture douce et les thèmes universels de la sculpture reflètent une dimension spirituelle. La lune phosphorescente est réalisée avec des textures de surface détaillées imitant la surface lunaire, ce qui renforce son réalisme et son attrait tactile. Le pied de la figurine est estampillé et imprimé, certifiant son authenticité et la rattachant aux éditions limitées précédentes. Comme beaucoup d'œuvres KAWS, cette édition a été rapidement épuisée et est aujourd'hui très recherchée. Sa rareté, sa qualité de fabrication et sa résonance émotionnelle en ont fait une pièce de collection emblématique dans le domaine du street art et du graffiti. Collectionneurs et institutions culturelles apprécient de plus en plus ce type d'œuvres pour leur capacité à exprimer des sentiments complexes à travers des formes simples. La figurine Holiday Thailand Brown Art Toy est un puissant récit visuel sur la bienveillance, la fragilité et la conscience globale, rendu dans le langage familier et toujours évolutif de KAWS. Cette sculpture n'est pas qu'un simple jouet, mais une méditation en vinyle, qui continue d'influencer la trajectoire du Street Pop Art et du graffiti dans le monde entier.
$1,500.00
-
Ricky Powell Planche de skateboard Charles Street Shuffle par Ricky Powell
Planche de skateboard Charles Street Deck en édition limitée, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine Ricky Powell. 2020 Signé et numéroté au verso Charles Street Shuffle, impression pigmentaire d'archives sur planche de skate naturelle pressée à froid 32 x 8 pouces (81,3 x 20,3 cm) Édition 5/75 Numéroté à l'encre au verso et sorti le 20 janvier 2020. L'intégration de la culture skate et du pop art urbain dans la planche "Charles Street Deck" de Ricky Powell La planche de skateboard « Charles Street Deck », une édition limitée signée Ricky Powell, illustre parfaitement l'intégration de la culture skate à l'univers du street art et du graffiti. Sortie le 20 janvier 2020, cette pièce fait partie d'une série exclusive limitée à 75 exemplaires, chacun signé et numéroté au verso. La planche arbore le motif « Charles Street Shuffle », une impression pigmentaire d'archives sur une planche de skate naturelle pressée à froid, au profil cintré, mesurant 81 x 20 cm. Ce format, idéal pour la pratique du skateboard, sert de support à l'expression artistique de Ricky Powell, imprégnée de culture street art. Le numéro 5/75, inscrit à l'encre au verso, atteste de son authenticité et de sa place au sein de cette série très recherchée. L'œuvre de Ricky Powell sur la « Charles Street Deck » capture l'énergie brute et l'esprit rebelle propres au street art et au skateboard. La sérigraphie utilisée pour sa création rend hommage à l'éthique du « fait maison » qui caractérise ces deux sous-cultures. L'impression détaillée et résistante reflète la robustesse requise pour la pratique du skateboard, tout comme l'œuvre d'art doit résister à l'usure de la rue. « La terrasse de Charles Street » de Ricky Powell : un artefact culturel La planche « Charles Street Deck » n'est pas qu'un simple skateboard : c'est un véritable objet culturel, fusion d'art et de performance sportive. Elle rend hommage à la vie urbaine vibrante et aux paysages qui ont longtemps servi de toile de fond aux artistes de rue et aux skateurs. Le choix de Powell de créer une pièce à la fois fonctionnelle et artistique témoigne de l'évolution du Street Pop Art, où les objets du quotidien se transforment en supports d'expression. Cette planche, ornée de silhouettes en mouvement, capture le dynamisme de la culture urbaine. Les personnages, figés en plein shuffle, immortalisent la vie dans la rue, faisant écho au mouvement et à la fluidité du skateboard. Ce récit visuel rejoint la dimension narrative du graffiti, où chaque œuvre transmet un instant, une émotion, un message de l'artiste. L'importance de l'œuvre de Ricky Powell dans le street art La contribution de Ricky Powell au monde de l'art, à travers des œuvres comme la « Charles Street Deck », est essentielle pour valoriser la culture urbaine et la rendre accessible à un public plus large. En fusionnant les univers du skateboard et du street art, il crée un pont entre différentes formes d'expression urbaine, soulignant leur valeur intrinsèque en tant qu'art et commentaire social. Le caractère limité de cette planche renforce son attrait, à l'instar d'une œuvre de graffiti rare, visible uniquement en un seul lieu et pour une durée limitée. Le travail de Powell sur cette planche illustre également le potentiel du street art à investir de nouveaux espaces et à toucher de nouveaux publics. D'abord vierge, la planche de skateboard devient une exposition itinérante de la vision de Powell, transportée à travers les rues et les skateparks, à l'image du graffiti qui diffuse ses messages à tous les passants. La planche « Charles Street » de Ricky Powe célèbre la rencontre entre la culture skate et le street art, témoignant de la créativité qui s'épanouit en milieu urbain. Tirée à 75 exemplaires (édition limitée à 5/75), elle sillonne les rues ou orne les murs des collectionneurs, incarnant l'esprit de la rue, l'essence du mouvement et la force indéniable de l'art urbain.
$1,000.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop Grey » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante figure la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Grey HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, fusionnant le quotidien et l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit dans l'héritage du pop art tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'estampe « Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.
$4,332.00
-
RD-357 Real Deal John Lennon Wild Style Rd Burner Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal
John Lennon Wild Style Rd Burner Original One of a Kind Spray Paint & Acrylic Painting Artwork on Canvas by Popular Street Graffiti Artist RD-357. Vous admirez une toile de 28 x 35,5 cm (11 x 14 pouces) ornée d'une superbe peinture détaillée de John Lennon, arborant un graffiti au style sauvage et les mots « Imagine All the People Live Life in Peace ». Le tout est peint à la main en noir et blanc, avec un cœur rouge, par rd357, un véritable graffeur qui a survécu à tous les autres dans le milieu du graffiti new-yorkais, surnommé « Le dernier survivant de son époque ».
$820.00
-
Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$16,808.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly
Holiday Space - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020. Dimensions : 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (11,5 x 5 x 4,5 po). Présentée dans sa boîte. Holiday Space-Black de KAWS : une odyssée artistique La figurine Holiday Space-Black de KAWS est une œuvre audacieuse qui s'inscrit dans l'évolution constante du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée ouverte en août 2020, chaque figurine de cette série mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret spécialement conçu pour mettre en valeur l'œuvre. Cette création s'inscrit dans la lignée des œuvres d'art de collection influentes de KAWS et constitue un geste symbolique qui transcende les frontières traditionnelles de l'art et de l'espace. Dans une démarche inédite illustrant l'approche novatrice de KAWS, la figurine Holiday Space a été envoyée à plus de 41 150 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde. Cet acte a fusionné les univers de l'art et de l'aérospatiale dans un spectacle public partagé dans le monde entier, confirmant ainsi la réputation de KAWS comme un artiste qui n'a pas peur de repousser les limites de l'imagination et du possible. La figurine elle-même, qui reprend le trophée iconique Moonman de MTV que KAWS a redessiné pour les MTV VMAs de 2013, est un hommage à l'influence de l'artiste sur la culture pop et le street art. Imagerie céleste et culture pop : la figurine spatiale de KAWS pour les fêtes La figurine KAWS Holiday Space-Black témoigne du statut iconique de l'artiste dans la culture pop contemporaine. Son voyage spatial précédant sa sortie a conféré à cette pièce de collection une dimension immersive, créant un récit qui dépasse le simple objet d'art physique. Le design noir épuré de cette figurine et les reflets de sa surface jouent avec la lumière et l'ombre, offrant une expérience visuelle à la fois onirique et ancrée dans l'esthétique du street art. En faisant référence au Moonman de MTV, KAWS inscrit la figurine Holiday Space-Black dans un contexte culturel plus large, reconnaissant la relation symbiotique entre le street art et les médias grand public. Cette pièce de collection est un objet convoité par les amateurs d'art et un témoin de l'histoire qui immortalise une époque où l'influence du street art a atteint des sommets inégalés, au sens propre comme au figuré. Sa sortie sur le site web de DDT Store a permis à un public international d'accéder à la figurine Holiday Space-Black, lui assurant ainsi une place de choix au sein de la communauté artistique mondiale. La place de la figure noire dans l'histoire de l'art L'aventure de KAWS avec la figurine Holiday Space-Black dans la stratosphère était bien plus qu'un simple spectacle : c'était une affirmation du potentiel illimité du pop art urbain. En élevant cet art à de nouveaux sommets, KAWS a remis en question les idées reçues sur la portée et l'influence de l'art inspiré du street art. Avec son histoire interstellaire et son lien avec le célèbre Moonman de MTV, cette figurine est autant une œuvre d'art qu'un élément de la culture pop. Dès leur présentation au public, les figurines Holiday Space-Black ont suscité un vif intérêt grâce à leur design, au prestige de l'artiste et à leur ascension audacieuse dans l'espace. Ces figurines symbolisent les possibilités infinies de l'art moderne, où les seules limites sont celles de l'imagination de l'artiste. À travers sa série Holiday Space, KAWS continue de redéfinir le paysage du pop art urbain et du graffiti, prouvant que l'influence de cet art est non seulement mondiale, mais bel et bien cosmique.
$2,430.00
-
Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Grey Companion par Kaws - Brian Donnelly
Figurine artistique Together Grey Companion de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Grey Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.
$1,564.00
-
Tracie Ching Plus grand à l'intérieur, sérigraphie Doctor Who par Tracie Ching
« Bigger on the Inside » Dr Who, sérigraphie de Tracie Ching, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie 18x24 pouces représentant le vaisseau spatial TARDIS (cabine de police) de Doctor Who. Édition spéciale 50e anniversaire de la série Doctor Who. Plus grand à l'intérieur Doctor Who Sérigraphie de Tracie Ching L'estampe sérigraphique « The Bigger on the Inside » de Tracie Ching, inspirée de Doctor Who, est un hommage saisissant au 50e anniversaire de l'une des séries de science-fiction les plus appréciées de tous les temps. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, créée en 2013, capture l'essence du TARDIS, le vaisseau spatial emblématique du Docteur, dans une composition saisissante et riche en superpositions. Signée et numérotée au dos, et limitée à 40 exemplaires, cette œuvre mêle l'esthétique du street art et du graffiti à une approche futuriste, presque hypnotique. La technique de la sérigraphie lui confère une texture riche et une profondeur remarquable, en faisant une pièce visuellement dynamique, à la fois nostalgique et contemporaine. Concept visuel et conception de l'impression L'interprétation du TARDIS par Tracie Ching joue avec les notions de mouvement et de distorsion temporelle, deux éléments fondamentaux de l'univers de Doctor Who. L'estampe présente de multiples images superposées de la cabine de police bleue, créant un effet de cascade qui suggère que le vaisseau passe d'une dimension à l'autre. Les contours géométriques nets et l'éclairage à fort contraste renforcent l'impression d'énergie cinétique, donnant vie à l'œuvre. Les tons bleu profond, associés à une technique de demi-teintes soigneusement appliquée, confèrent à la pièce une profondeur atmosphérique qui fait écho au mystère et à l'excitation du voyage dans le temps. La typographie joue un rôle important dans la composition, avec le titre « Doctor Who » présenté dans un style épuré et futuriste. L'intégration du logo de la série et de la mention « Le cinquantième anniversaire » en bas de l'estampe souligne le caractère festif de l'œuvre. Cette approche minimaliste et audacieuse permet au TARDIS de rester le point focal tout en rendant hommage à cet événement historique de la série. Cet équilibre entre design graphique et savoir-faire artistique confère à cette estampe un caractère unique, à la fois comme objet de collection et comme œuvre remarquable d'art urbain pop et de graffiti contemporain. Le TARDIS comme icône du street art et du graffiti Le TARDIS fascine depuis longtemps le street art et le graffiti, symbolisant l'aventure, l'évasion et les possibilités infinies du temps et de l'espace. Les artistes de rue l'ont souvent représenté sur des fresques, des pochoirs et des affiches collées, l'intégrant à des décors urbains inattendus pour créer l'illusion de sa matérialisation dans le monde réel. Le design de la cabine de police est une image iconique, immédiatement reconnaissable même pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, ce qui en fait un puissant symbole visuel dans l'art public. L'interprétation du TARDIS par Ching pousse ce concept plus loin en explorant ses propriétés métaphysiques. En illustrant la cabine de police comme si elle oscillait entre différents moments du temps, l'œuvre reflète le fonctionnement du graffiti et du street art : éphémères, en perpétuelle évolution et existant sous de multiples formes. La superposition des couches du TARDIS dans l'œuvre reflète la manière dont le street art se construit souvent, les artistes ajoutant de nouveaux tags, motifs et textures aux œuvres existantes, créant ainsi une toile évolutive de narration visuelle. Ce parallèle entre le voyage dans le temps et la nature fluide du street art et du graffiti renforce l'idée que le TARDIS est bien plus qu'un simple artefact de science-fiction : c'est un symbole de réinvention artistique. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Tirée artisanalement en sérigraphie, « Bigger on the Inside » bénéficie d'un savoir-faire unique, impossible à reproduire numériquement. La superposition des encres, la texture du papier d'art et la précision de l'impression contribuent à son caractère distinctif. Disponible à seulement 40 exemplaires, cette œuvre est une pièce de collection exclusive, fusionnant l'univers de Doctor Who avec l'esthétique du street art et du graffiti. Son tirage limité renforce son attrait, conférant à chaque exemplaire une valeur culturelle et artistique indéniable. Le talent de Tracie Ching pour allier culture pop et techniques graphiques modernes et complexes fait de cette sérigraphie une œuvre phare de l'art urbain contemporain. Sa vision du TARDIS capture l'émerveillement et la magie de Doctor Who tout en repoussant les limites de la narration visuelle. Par sa composition dynamique, ses textures riches et sa profondeur conceptuelle, cette œuvre témoigne de la puissance de l'alliance entre la mythologie de la science-fiction et l'univers expressif et en constante évolution du street art et du graffiti.
$267.00
-
Guggimon Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Jouet Guggimon x SuperPlastic
Bad Bunny - Figurine de collection Fashion EDC SuperGuggi Janky SuperPlastic en vinyle édition limitée, œuvre d'art urbain, par l'artiste Guggimon. Édition limitée à 14 444 exemplaires, fabriquée en 2021, hauteur : 2,44 m
$256.00
-
Hijack Protégez la Terre Sérigraphie par Hijack
Protégez la Terre. Sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, réalisée par l'artiste pop graffiti Hijack. Œuvre d'art urbain rare en édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2022). Œuvre d'art de 22,5 x 30 pouces . Sérigraphie représentant un homme avec un parapluie bleu cassé passant devant un mur de graffitis. L'œuvre « Protect the eARTh » de Hijack offre une profonde réflexion sur le point de rencontre entre vie urbaine et conscience environnementale. Créée en 2022 et éditée à seulement 50 exemplaires, cette œuvre témoigne du talent de l'artiste pour saisir l'esprit de notre époque. Sur une toile de 57 x 76 cm, l'estampe raconte une histoire à la fois intime et universelle grâce à son imagerie évocatrice. Un élément clé de la composition est la silhouette solitaire qui arpente un paysage urbain avec un parapluie bleu cassé. Ce parapluie, endommagé mais toujours fonctionnel, symbolise la résilience de la Terre face aux défis posés par l'homme. Son bleu vibrant, symbole des vastes étendues d'eau et du ciel limpide de la planète, contraste fortement avec le décor urbain grisâtre et âpre. En arrière-plan, un vieux mur de graffitis, souligne la fragilité des entreprises humaines. Au milieu de la myriade de tags et de inscriptions, les mots « Protect eARTh » et « I LOVE EARTH » se détachent, faisant écho au thème central de l'œuvre. À travers ces gribouillis apparemment aléatoires mais soigneusement choisis, Hijack souligne l'importance de chérir et de préserver notre environnement. « Protect the eARTh » est plus qu'une image captivante ; c'est un appel urgent. Bien qu'elle s'inspire de l'esthétique et de l'esprit du graffiti pop, l'œuvre transcende le genre, devenant une déclaration universelle sur notre responsabilité collective envers la planète. Dans cette estampe, Hijack fusionne avec brio l'immédiateté du street art et un message intemporel, créant un rappel poignant de la fragilité du monde et de notre rôle en son sein.
$3,938.00
-
Ron English- POPaganda Impression d'archives sur papier buvard Mickey au masque à gaz par Ron English - POPaganda
Papier buvard Mickey au masque à gaz, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 14,2 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'œuvre peut légèrement différer de l'exemple présenté.
$371.00
-
Shepard Fairey- OBEY SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$3,915.00
-
Max Dalton Anatomie de l'impression jet d'encre de requin par Max Dalton
Anatomie du requin, œuvre d'art, impression giclée en édition limitée sur papier aquarelle italien pressé à chaud, par Max Dalton, artiste de graffiti de la culture pop. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans. La deuxième édition estivale du festival novateur Sea Walls : Murals for Oceans, organisé par PangeaSeed, se tiendra du 17 au 26 juillet 2015 à Cozumel, au Mexique. Sea Walls : Murals for Oceans est le premier mouvement du genre à œuvrer pour la protection des océans grâce à l'art public et à l'activisme (ARTivisme). Pour cette deuxième édition, PangeaSeed présentera plus de 25 artistes contemporains de renommée internationale qui collaboreront afin de mettre en lumière les enjeux environnementaux urgents des océans, tout en sensibilisant et en inspirant les individus et les communautés à la protection de l'écosystème le plus précieux de la planète : l'océan.
$214.00
-
Craww Dessin au graphite original Safe Passage par Craww
Safe Passage, dessin original au graphite et aux crayons de couleur, réalisé à la main sur papier d'art à bords frangés par l'artiste pop moderne Craww. Dessin original signé de 2014 sur papier frangé à la main, 13 x 22,5 cm.
$1,124.00 $955.00
-
Jeff Gillette Impression d'archives Mickey Hiroshima par Jeff Gillette
Mickey Hiroshima, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art Rag 290 g/m² par Jeff Gillette, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format : 14x9. Je viens de la banlieue de Détroit, dans le Michigan. À la fin des années 1980, j'ai été volontaire du Corps de la Paix au Népal pendant deux ans. Durant cette période, j'ai visité toutes les grandes villes d'Inde et me suis retrouvée à explorer les immenses bidonvilles qui s'y trouvent. À mon retour, j'ai quitté le Midwest pour échapper à la neige et enseigner les arts plastiques au lycée dans le comté d'Orange, en Californie. Depuis l'obtention de mon master en beaux-arts à Cal State Fullerton, j'expose dans des galeries aux États-Unis et à l'étranger. Mon travail se concentre principalement sur les paysages. Une part importante de ma production est consacrée aux peintures de bidonvilles des pays en développement, où j'intègre souvent une dimension de privilège (et d'oubli) culturel occidental à ces scènes de délabrement urbain. L'inspiration pour ce que j'appelle « Paysages de bidonvilles » me vient de mes voyages. Je retourne régulièrement à ma destination préférée : l'Inde. Dans les vastes zones périurbaines de ses mégalopoles, marquées par la pauvreté, je suis frappée par l'ampleur obscène des inégalités économiques. J'y ai passé beaucoup de temps. J'ai passé beaucoup de temps dans les bidonvilles de Mumbai à photographier, filmer, peindre en plein air et créer du street art interactif. Outre les bidonvilles, mon travail artistique représente des champs de débris post-apocalyptiques, des décharges et des déserts jonchés de détritus. La juxtaposition des thèmes Disney et de personnages emblématiques (comme Mickey Mouse) avec ces dystopies traduit au mieux ma vision des choses. Face aux dilemmes sociaux, politiques, économiques et philosophiques contemporains, je ne peux m'empêcher de ressentir un sentiment d'impuissance absurde, de pessimisme et d'humour quant à l'avenir de la civilisation occidentale… – Jeff Gillette
$352.00
-
Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$21,010.00
-
Rek Santiago Spraycan Art Original All City Style Train Peinture par Rek Santiago
Peinture murale originale de style métro, réalisée à la bombe aérosol par l'artiste de rue Rek Santiago. Sculpture de train style urbain, signée et réalisée au marqueur aérosol original en 2010. Œuvre unique. Dimensions : 20,25 x 5 x 1,75 pouces. Signé, titré et daté au dos, tagué Rek & NSA au recto. Graffiti original peint à la main, à fixer au mur, style métro. Présenté avec sa boîte. La boîte présente des marques de peinture réalisées par l'artiste. Quelques salissures et imperfections dues à l'âge, en très bon état.
$470.00
-
SuperPlastic King Janky The Sixth Capo dei Capi Art Toy par SuperPlastic
King Janky The Sixth « Capo dei Capi » Janky SuperPlastic Édition Limitée Figurine de Collection en Vinyle Art Street Art Découvert à moitié enfoui dans une paire de Nike en ciment immaculées au fond de l'East River, ce membre le plus controversé de la famille royale Janky est orné d'une mitraillette Thompson, d'un fedora cubain et d'un journal imbibé de sang. Boîte ouverte, comme neuf.
$95.00
-
Leon Keer Impression jet d’encre de risque d’étouffement par Leon Keer
Œuvre d'art « Choking Hazard », impression giclée en édition limitée sur papier aquarelle Canson 310 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Leon Keer. Tirage d'art giclée 18 x 24 pouces sur papier Canson Aquarelle 310 g/m² de qualité musée. Édition limitée à 50 exemplaires signés et numérotés.
$291.00
-
Hijack Sérigraphie Pandémonium par Hijack
Pandemonium, estampe sérigraphique couleur à bords frangés tirée à la main sur papier beaux-arts, par l'artiste recherché Hijack, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires numérotés à la main et estampillés par l'artiste (2020). Œuvre d'art découpée à la main, format 22x22. Estampe caritative pour la Banque alimentaire mondiale contre la Covid-19 par Hijack. Présentation de « Pandémonium » par Hijack : une réflexion de street art pop sur la crise mondiale Créée en pleine période de crise sanitaire liée à la COVID-19, l'œuvre « Pandemonium » de l'artiste de rue Hijack capte l'esprit collectif d'un monde en proie à l'incertitude et aux bouleversements. Cette sérigraphie couleur, réalisée à la main sur papier d'art, est une impression en sérigraphie aux couleurs franches, incarnant la réponse poignante de l'artiste à l'impact de la pandémie sur la société. Hijack, dont le véritable nom contribue à son image énigmatique, est devenu une figure incontournable de la scène street art et graffiti contemporaine, avec des œuvres qui explorent souvent l'actualité et les problématiques sociales. Cette œuvre en édition limitée, de format 56 x 56 cm, est à la fois une déclaration visuelle et une initiative philanthropique : les bénéfices de sa vente seront reversés aux banques alimentaires internationales pendant la pandémie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun numéroté à la main et estampillé par l'artiste, « Pandemonium » devient une pièce de collection historique, immortalisant l'esprit du début des années 2020. Symbolisme et technique dans « Pandémonium » de Hijack « Pandémonium » offre un équilibre saisissant entre l'immédiateté du graffiti et la précision calculée de la sérigraphie pop art. L'image représente une silhouette en tenue de protection, dont la posture évoque un soignant et un agent de décontamination. Cette dualité souligne la réalité de première ligne face à la pandémie. L'utilisation de couleurs vives sur fond monochrome attire l'attention sur le sujet et insuffle à l'œuvre une vitalité inattendue au cœur de l'obscurité, caractéristique du street art et de sa capacité à révéler beauté et sens dans le sombre et le quotidien. Le papier beaux-arts sert de toile urbaine à Hijack, à l'instar des murs et des ruelles qui servent de support à d'autres graffeurs. Les bords irréguliers du papier font écho au caractère souvent brut et éphémère du street art, contrastant avec la permanence que symbolise cette édition limitée. C’est cette interaction entre le bref et le durable que Hijack explore dans « Pandemonium », réfléchissant à la nature éphémère de la pandémie tout en capturant un moment qui restera à jamais gravé dans l’histoire. La résonance culturelle du « pandémonium » dans le discours sur l'art urbain Dans le vaste discours du street art et du graffiti, « Pandemonium » résonne comme un artefact culturel, un phare de notre époque. L'œuvre illustre la manière dont les artistes de rue ont historiquement utilisé l'espace public et les supports accessibles pour refléter les sentiments de la société, susciter la réflexion et inspirer l'action. Le choix de Hijack de contribuer à une organisation caritative internationale par le biais de son art s'inscrit dans une tradition du street art qui consiste non seulement à commenter les problèmes sociaux, mais aussi à participer activement au changement sociétal. La représentation du personnage avec un flacon pulvérisateur portant l'inscription « COVID-19 » évoque un sentiment d'action et de responsabilité, une reconnaissance des efforts collectifs pour « purifier » le monde de la menace virale. Cette représentation dépasse la simple esthétique ; c'est un cri de ralliement, un hommage à la résilience de l'humanité face à une crise mondiale et un témoignage du rôle de l'art pour documenter, répondre et guérir les traumatismes collectifs. En tant qu'œuvre de street art, « Pandemonium » se distingue par sa capacité à saisir l'essence d'un événement mondial sans précédent, tout en conservant les éléments stylistiques et thématiques qui définissent le genre. L'œuvre de Hijack n'est pas seulement une réponse artistique à une pandémie ; c'est un témoignage historique et un commentaire sur la condition humaine, un rappel des bouleversements et des triomphes qui caractérisent notre époque. Dans l'histoire du street art, « Pandemonium » restera comme une réflexion poignante de l'ère de sa création, un témoignage du pouvoir de l'art à exprimer des émotions et des récits complexes. C'est un dialogue visuel entre l'artiste et le monde, une œuvre qui exprime la peur, l'espoir et l'esprit indomptable qui ont défini la réponse humaine à la pandémie de COVID-19. Avec « Pandemonium », Hijack contribue à la riche tapisserie du street art et du graffiti, qui continue d'évoluer et de résonner comme une voix du peuple dans l'espace public.
$1,099.00
-
Supreme Art Deck de planche à roulettes aérienne par Supreme
Planche de skateboard Supreme Aerial Deck Limited Edition, design par la marque Supreme Pour la douzième semaine de sa collection automne/hiver 2020, Supreme a sorti cette planche de skateboard Aerial. Celle-ci représente une bannière Supreme flottant dans le ciel avec la skyline de New York en arrière-plan, comme on peut le voir dans une vidéo promotionnelle de la marque. Cette planche est sortie le 12 novembre 2020.
$249.00
-
Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly
Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.
$29,415.00
-
Dave Pollot Estampe giclée « The High Ground » de Dave Pollot
Impression giclée « The High Ground » par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 20x13 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Impression giclée « The High Ground » de Dave Pollot : Star Wars dans la nature sauvage américaine « The High Ground » est une estampe giclée de 2025 de Dave Pollot, une œuvre en édition limitée de 50,8 x 33 cm sur toile roulée. Signée et numérotée par l'artiste, cette édition spéciale a été créée pour célébrer la Journée Star Wars, mêlant iconographie de science-fiction et symboles de l'Amérique classique. Dave Pollot, connu pour réinterpréter la culture pop à travers des paysages traditionnels et des objets chinés, met en scène Dark Vador, des stormtroopers et des canards colverts dans une paisible scène de chasse en pleine nature, transformant ainsi une œuvre inspirée par les fans en une création contemplative et visuellement satirique, s'inscrivant dans le courant du street art pop et du graffiti. Star Wars et la nostalgie américaine se rencontrent Cette œuvre évoque le stoïcisme serein des peintures animalières américaines du milieu du XXe siècle, un genre associé à l'immobilité, à la solitude et au respect de la nature. Cependant, Pollot y introduit une perturbation aussi inattendue qu'humoristique : Dark Vador, en grande tenue, tient un appeau à canard camouflé et lève la main tandis que des canards s'éparpillent dans un marais givré. À l'arrière-plan, des stormtroopers, fusils à la main, posent en chasseurs, comme s'ils ignoraient participer à une parodie. Les arbres au loin et la palette de couleurs discrètes créent une atmosphère paisible, subtilement troublée par ces intrusions fictives. L'Étoile de la Mort plane faiblement dans la lune brumeuse, remplaçant le soleil telle une présence omniprésente. C'est dans cet équilibre subtil entre humour et respect que Pollot excelle, critiquant avec finesse la commercialisation de la mythologie tout en la célébrant. Le langage satirique de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain reconnu pour sa capacité à réinterpréter des œuvres d'art délaissées à travers le prisme de la culture populaire. Ses créations mêlent souvent esthétique vintage et personnages modernes issus des jeux vidéo, du cinéma et de la télévision, transformant des toiles oubliées ou négligées en commentaires perspicaces. « The High Ground » s'inscrit dans cette démarche en préservant l'atmosphère originelle du tableau – une nature sauvage et paisible – mais en remplaçant les figures humaines par des légendes galactiques. Cette approche métamorphose le familier en surréaliste et invite le spectateur à repenser l'image et son contexte. L'œuvre fonctionne à la fois comme un hommage et une subtile subversion, intégrant harmonieusement l'univers de Star Wars à ce paysage bucolique. Art pop urbain moderne sur toile traditionnelle « The High Ground » n'est pas qu'une simple estampe originale pour les fans de science-fiction ; c'est une exploration délibérée des superpositions culturelles. Dans le contexte du street art et du graffiti, elle utilise une esthétique hybride pour refléter la manière dont la culture populaire imprègne la mémoire et la nostalgie collective. En imprimant sur toile et en imitant l'art animalier classique, Pollot abolit la distance entre le fandom de l'ère numérique et les traditions artistiques analogiques. Sortie en édition limitée pour le 4 mai, jour anniversaire de Star Wars, l'estampe transcende la simple fidélité à la franchise. Elle devient un récit sur la saturation culturelle, montrant comment des icônes comme Dark Vador ne sont pas de simples personnages de fiction : elles habitent nos paysages, nos métaphores et notre humour. « The High Ground » de Dave Pollot incarne cette philosophie avec intelligence et maîtrise, ce qui en fait une pièce remarquable dans le monde de l'art contemporain de collection.
$350.00
-
Tim Doyle Cybertronic Spree 2019 Sérigraphie par Tim Doyle
Affiche de concert en édition limitée Cybertronic Spree 2019 - Sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier métallisé - Œuvre d'art sur papier beaux-arts par Tim Doyle pour le groupe The Cybertronic Spree, Transformers. Petit pli à l'extrême gauche, dans le coin inférieur extérieur de l'image.
$229.00
-
Chris Saunders Sérigraphie Le Tigre par Chris Saunders
Le Tigre, édition limitée, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier d'art Stonehenge 250 g/m² par Chris Saunders, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Œuvre de 24 x 24 pouces. Sérigraphie « Le Tigre » de Chris Saunders. « Cette œuvre est l'évolution d'une création réalisée il y a quelques années, à l'origine une simple esquisse. Je traversais alors une période de profonds bouleversements. Je ressentais un besoin impérieux de quitter mon métier d'artiste commercial pour me consacrer pleinement à mon art, et j'étais envahi par de nombreuses angoisses. Habituellement, face à ces changements, je m'efforce de prendre du recul et de faire confiance à mon intuition. Cette intuition a tendance à modeler ces expériences sous la forme de différents animaux qui m'accompagnent dans cette transition. Pour moi, le tigre représente l'instinct primaire, la capacité à lâcher prise, à se faire confiance et à suivre pleinement son intuition. Cette œuvre est bien plus impressionnante en réalité ; les photos ne rendent pas justice aux différentes couches et à la texture des encres utilisées. » – Chris Saunders
$771.00
-
Tim Doyle The Big Battle Silver Giclee Print par Tim Doyle
La Grande Bataille - Tirage giclée en édition limitée argentée sur papier d'art de Tim Doyle, artiste de rue de la contre-culture. « La Grande Bataille », une estampe de Tim Doyle inspirée de « L'Empire contre-attaque », mesure 30,5 x 61 cm et fait partie d'une édition limitée signée et numérotée. Dessinée à la main sur papier Bristol, elle a ensuite été numérisée et colorisée. Elle appartient à la série d'estampes « Unreal Estate » de Tim Doyle.
$229.00
-
Cleon Peterson You Reaper You Semer - Sérigraphie noire par Cleon Peterson
« You Reaper You Sower » - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en deux couleurs noires sur papier Coventry Rag 290 g/m² par Cleon Peterson, artiste de street art et de pop art. 2022. 43 x 43 cm. Sérigraphie artisanale. Imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée.
$759.00
-
David Soukup Sérigraphie Metropolis 3 par David Soukup
Metropolis 3, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier d'art Cougar 100 lb, par David Soukup, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Ces œuvres ont été initialement conçues pour une exposition que j'ai présentée à Long Beach il y a quelque temps. Je travaillais sur l'idée de la manière dont les bâtiments, les lieux et l'espace interagissent en milieu urbain. J'ai toujours été fasciné par les villes et la vie urbaine en général, et c'est un thème central de mon travail. Ces pièces ont été réalisées par collage numérique, puis pochoirées à la main. Je cherche constamment à repousser les limites de la technique du pochoir et à explorer de nouvelles possibilités. » – David Soukup
$226.00
-
Scott Listfield Alien Crossing Giclee Print par Scott Listfield
Œuvre d'art Alien Crossing, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Scott Listfield .
$360.00
-
Luke Chueh Seppuku Giclee Print par Luke Chueh
Reproduction giclée en édition limitée d'une œuvre d'art Seppuku sur papier d'art mat 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Luke Chueh. Cette estampe a été publiée en 2014 lors de la visite de Luke à Singapour. Tirage signé et numéroté à 75 exemplaires, format 30,5 x 40,5 cm, imprimé sur papier beaux-arts mat 300 g/m².
$315.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Silver Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly
Holiday Space - Figurine de collection en vinyle argenté en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020 ; 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (chaque exemplaire est présenté avec sa boîte). Le voyage étincelant de la figurine Holiday Space-Silver de KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une œuvre d'art en vinyle qui mêle la fascination du voyage spatial à l'esprit réaliste du street art. Cette pièce en édition limitée et ouverte de 2020, mesurant 29,2 x 12,7 x 11,4 cm, s'inscrit dans un récit plus vaste développé par KAWS, qui repousse les limites de son art. Présentée dans un coffret, cette œuvre illustre parfaitement l'approche novatrice de KAWS en matière de pop art, où l'ordinaire se métamorphose en extraordinaire. Avant sa sortie, la figurine Holiday Space-Silver a entrepris un véritable voyage aux confins de l'espace, attachée à un ballon-sonde qui s'est élevé à plus de 41 150 mètres d'altitude. Ce périple, documenté et partagé, a enrichi la pièce d'une dimension narrative qui transcende le monde de l'art physique. Cette figurine s'inspire de la réinterprétation par KAWS du trophée iconique Moonman de MTV pour les MTV VMAs de 2013, symbolisant la rencontre entre l'art, la culture populaire et l'exploration. Initialement disponible sur le site web de DDT Store le 17 août 2020, la sortie de cette figurine a été un événement marquant pour les collectionneurs et les fans. L'intégration du pop art et de l'exploration cosmique par KAWS La figurine Holiday Space-Silver de KAWS est une icône contemporaine du Street Pop Art et du graffiti. Sa création témoigne de la place de l'artiste dans le monde du pop art moderne et illustre sa volonté de repousser les limites de son art, au sens propre comme au figuré. L'éclat argenté de la figurine reflète l'esprit technologique et exploratoire de l'ère spatiale, incarnant un moment où le regard de l'humanité se tourne vers le ciel et où le cosmos semble à portée de main. Cette pièce de collection n'est pas qu'une simple figurine : c'est un vecteur de narration, porteur du récit de son ascension et de sa descente depuis la stratosphère. En envoyant Holiday Space-Silver dans l'espace, KAWS brouille les frontières entre art et science, entre Terre et extraterrestre. L'expérience vécue par cette figurine avant sa commercialisation renforce sa valeur historique. Cette sculpture a ainsi vécu un voyage comparable à celui des astronautes et des explorateurs cosmiques. Résonance culturelle de l'œuvre Holiday Space-Silver de KAWS dans le monde de l'art Son voyage cosmique et son symbolisme culturel amplifient la portée artistique de la figurine Holiday Space-Silver. Sa référence à Moonman de MTV l'ancre résolument dans la culture pop. Parallèlement, son aventure spatiale la relie au récit universel de l'exploration et de la découverte. En tant qu'œuvre de street art, elle défie les catégorisations traditionnelles, incarnant la nature vaste et inclusive de la vision artistique de KAWS. À l'instar des autres créations de KAWS, la figurine est devenue un classique instantané, se vendant comme des petits pains et devenant un objet de collection très recherché par les amateurs du monde entier. Son impact sur la perception du street art est considérable, illustrant le potentiel narratif du genre et sa capacité à aborder des thèmes plus larges tels que la réussite et l'ambition humaines. Avec son histoire unique et son design épuré, la figurine Holiday Space-Silver continue de captiver le public, confirmant la position de KAWS comme une figure emblématique du street art et du graffiti.
$2,430.00
-
Lee Eelus SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$949.00
-
DAIM Impression d'archivage d'ombre par DAIM
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Shadow sur papier d'art de musée par DAIM, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 20 x 13 pouces. « En 1989, j'ai écrit pour la première fois mon nom d'artiste. Après toutes ces années, je considère toujours cette inscription comme un autoportrait. En se concentrant sur une idée, une technique ou un style, en travaillant longuement sur une œuvre, en s'y investissant pleinement, on apprend beaucoup sur soi-même et sur sa personnalité. Et cela se reflète naturellement dans mes créations. Je souhaitais réaliser quelque chose de particulier : cette série de trois estampes a été conçue pour refléter toute la palette de mon travail. L'utilisation du nom DAIM y devient de plus en plus complexe. Mon évolution personnelle est étroitement liée à ce processus. C'est une forme de maturation, une manifestation du vieillissement en général. » – Daim Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée Shadow par DAIM Shadow de DAIM est une saisissante composition graffiti tridimensionnelle qui explore le contraste entre profondeur, structure et abstraction. Ce tirage pigmentaire d'archive sur papier beaux-arts de qualité musée présente l'illusion caractéristique de l'artiste, celle d'une inscription sculpturale où des formes angulaires et acérées semblent émerger du fond avant de s'y fondre. Le jeu d'ombre et de lumière renforce la présence monumentale de l'œuvre, en faisant un exemple parfait de graffiti moderne transformé en art à part entière. Influence du lettrage tridimensionnel et de l'architecture DAIM, de son vrai nom Mirko Reisser, est internationalement reconnu pour son rôle de pionnier dans le lettrage graffiti tridimensionnel. Son approche allie précision architecturale et mouvement abstrait, créant des compositions qui semblent s'affranchir du plan bidimensionnel. « Shadow » incarne cette maîtrise grâce à un jeu de profondeur, d'ombrage et d'ombre qui crée l'illusion de structures flottantes. Cette œuvre utilise une palette de gris, de noirs, de blancs et de touches de bleu, créant une esthétique industrielle et austère. Les ombres portées par chaque fragment de lettrage donnent l'impression que la composition existe dans un vide atmosphérique, soulignant l'énergie dynamique de destruction et de reconstruction qui la traverse. Les formes des lettres, très stylisées tout en restant presque déconstruites, symbolisent la fluidité de l'identité et l'évolution artistique. Évolution personnelle et graffiti comme forme d'introspection Pour DAIM, le graffiti est bien plus qu'une simple expression visuelle : c'est un autoportrait. Son approche du lettrage a évolué au fil des décennies, devenant de plus en plus complexe et introspective. Il décrit son travail comme le reflet de sa croissance personnelle, chaque composition marquant une étape distincte de son parcours artistique et personnel. « Shadow » représente un raffinement de sa technique tridimensionnelle, réduisant les éléments à leurs formes les plus essentielles et percutantes. Le chaos maîtrisé de la composition reflète un équilibre entre mouvement et immobilité, illustrant la capacité de DAIM à créer une tension harmonieuse au sein de son œuvre. Les coulures contrôlées le long des bords de la pièce évoquent les racines organiques du graffiti, rappelant aux spectateurs les origines brutes et urbaines de cet art. L'influence de DAIM sur le street art pop et le graffiti Les contributions de DAIM au street art et au graffiti l'ont imposé comme une figure majeure du lettrage urbain tridimensionnel. Son œuvre brouille les frontières entre graffiti, architecture et abstraction contemporaine, remettant en question les conceptions traditionnelles du street art. « Shadow » témoigne de la profondeur et de la sophistication du graffiti en tant que forme d'art, repoussant les limites du lettrage pour l'inscrire dans le domaine des beaux-arts et du design moderne. Maîtrisant la lumière, la perspective et la structure, DAIM a transformé le graffiti en une expérience visuelle totalement immersive, marquant durablement le monde de l'art. Sa capacité à métamorphoser de simples lettres en sculptures multidimensionnelles continue d'inspirer la nouvelle génération d'artistes urbains.
$267.00
-
Ron English- POPaganda Grinbot Canbot Canbot
Achetez Grinbot Canbot en édition limitée Vinyl Art Toy à collectionner par les artistes de la culture pop Ron English x Czee13. 2022 Édition Limitée de 300 Nouveaux Dans la Boîte Ron English Grin Smiley Skeletons Smile x Czee13 Canbot
$446.00
-
Flying Fortress Squidron Trooper Sérigraphie par Flying Fortress
Sérigraphie artisanale 9 couleurs « Squidron Trooper » sur papier coton Conqueror 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop Flying Fortress. Œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 33 exemplaires. Format : 15,8 x 11,8 cm. "Squadron Trooper" de Flying Fortress : Une symphonie de pop art urbain « Squidron Trooper » de Flying Fortress illustre avec éclat la fusion entre l'énergie brute du graffiti et l'esprit ludique du pop art. Cette sérigraphie artisanale en 9 couleurs, imprimée sur papier coton Conqueror 300 g/m², fait partie d'une série rare et exclusive, limitée à 33 exemplaires signés et numérotés dans le monde. Mesurant 40 x 30 cm, cette œuvre de 2020 témoigne de l'attrait intemporel du street art et du graffiti, et incarne l'esthétique singulière qui fait la renommée de Flying Fortress, artiste pop graffiti de renom. Flying Fortress, pseudonyme de cet artiste allemand, a marqué durablement la scène artistique urbaine. Son œuvre se caractérise par un thème récurrent : des personnages fantaisistes, souvent mis en scène dans des compositions dynamiques qui capturent le mouvement et le chaos de la vie citadine. Dans « Squidron Trooper », la fusion de l'audace du graffiti et de l'iconographie du pop art offre un impact visuel saisissant. Maîtrise technique et vision créative Les aspects techniques de « Squadron Trooper » témoignent de la méticulosité du processus artistique de Flying Fortress. La sérigraphie, réputée pour sa capacité à reproduire des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, s'accorde parfaitement au style de l'artiste. Le papier Conqueror Cotton, support prisé pour sa texture luxueuse et sa robustesse, renforce l'impact visuel de l'œuvre et lui confère une dimension tactile qui intensifie l'expérience du spectateur. Le choix de neuf couleurs est significatif : il apporte à l'estampe une complexité et une profondeur souvent caractéristiques du street art. Cette superposition de couleurs, appliquées une à une à une, garantit de légères variations au sein de chaque exemplaire de l'édition, rendant chaque estampe unique. Les lignes colorées et audacieuses de « Squadron Trooper » dégagent une énergie symbolique des paysages urbains dont émane le street art. Contribution culturelle de Flying Fortress Flying Fortress défend depuis longtemps l'intégration de la culture urbaine au sein du discours artistique dominant. Avec « Squadron Trooper », l'artiste nous invite à réfléchir aux points de convergence entre le street art et la culture populaire. À l'instar de nombre de ses œuvres, cette création brouille les frontières entre art savant et art populaire, incitant à une réévaluation des hiérarchies artistiques. Son impact sur la scène du Street Pop Art et du graffiti s'explique par son mélange unique d'images accessibles et de maîtrise technique complexe. Ce récit créatif transcende les limites du graffiti traditionnel, plaçant Flying Fortress à l'avant-garde des artistes qui incarnent le mouvement Street Pop Art. « Squadron Trooper » est une œuvre visuellement saisissante, un médium par lequel Flying Fortress continue d'influencer le paysage en constante évolution du street art.
$291.00
-
Flying Fortress Rasselbande II Chopped Eisodur Archival Print par Flying Fortress
Rasselbande II - Chopped Eisodur Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 300gsm Satin Matte White Paper by Artist Flying Fortress, Street Pop Art Graffiti Legend. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Format : 16,5 x 23,4 cm.
$631.00
-
Stom500 « Impression d'archives de la ville de New York » par Stom500
Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives de New York, sur papier beaux-arts 290 g/m², par l'artiste Stom500, artiste pop art. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée à la main, 2022. Dimensions de l'œuvre : 18 x 22,5 pouces. #40 sur 40
$533.00
-
D*Face- Dean Stockton Run Away Silkscreen Fine Art Print par D * Face - Dean Stockton
Sérigraphie artisanale 10 couleurs « Run Away » sur papier à dessin Lambeth 370 g/m² par l'artiste recherchée D*Face, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 27,25 x 39,5 pouces (encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure). D*Face (né en 1978), Run Away, 2020. Sérigraphie en couleurs sur papier Lambeth Drawing Cartridge. 100,3 x 69,2 cm (feuille). Éd. 71/150. Signée et numérotée au crayon en bas. Publiée par la Stolen Space Gallery, Londres. La fusion du classique et du contemporain dans « Run Away » de D*Face D*Face, pseudonyme de l'artiste de rue britannique Dean Stockton, est depuis longtemps une figure incontournable du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre « Run Away », une sérigraphie artisanale en dix couleurs sur le prestigieux papier Lambeth Drawing Cartridge, est une pièce remarquable de son répertoire. Cette édition limitée, signée et numérotée, de 2020, illustre la volonté de l'artiste de fusionner l'énergie contestataire du street art avec le savoir-faire traditionnel de la gravure. Brillance technique et profondeur thématique dans « Run Away » Mesurant 100 x 69 cm, « Run Away » impressionne par son ampleur et la finesse de ses détails. L'œuvre capture un instant d'étreinte passionnée, mais les figures sont représentées avec des signes de dissolution, suggérant peut-être la nature éphémère de l'amour ou le caractère fugace des relations. La narration de l'œuvre est magnifiée par sa complexité visuelle : l'utilisation d'une palette de 10 couleurs confère à l'image une profondeur vibrante. Le choix du papier Lambeth Drawing Cartridge est essentiel à l'attrait de l'estampe. Reconnu pour son grammage élevé et sa qualité supérieure, ce papier constitue un excellent support pour la sérigraphie. Il permet un transfert d'encre net et une intensité de couleur que des papiers de moindre qualité ne pourraient offrir. Le papier Lambeth sublime les lignes audacieuses et les contrastes marqués de D*Face, garantissant à chaque tirage de cette édition limitée à 150 exemplaires la clarté et l'impact du dessin original. La place de D*Face au panthéon du pop art L'œuvre « Run Away » de DFace reflète la place de l'artiste dans le paysage du pop art. Né en 1978, DFace a été témoin de l'évolution du street art, d'une sous-culture à une forme d'expression artistique mondialement reconnue. Son travail aborde souvent la société de consommation, la célébrité et les rouages du monde de l'art, autant d'éléments habilement tissés dans « Run Away ». Le style caractéristique de l'artiste mêle une esthétique inspirée de la bande dessinée à un regard critique sur la société moderne, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale et une présence dans les galeries du monde entier. « Run Away », éditée par la galerie Stolen Space à Londres, est une œuvre qui illustre la maîtrise de DFace sur son médium et son message. Elle invite à la réflexion sur la nature de l'amour moderne, les icônes de la culture pop et l'art de la sérigraphie. L'impact durable de « Fuir » dans l'art moderne L'œuvre « Run Away » de D*Face occupe une place de choix dans l'art moderne, faisant le lien entre l'expressivité brute du street art et la précision de la gravure d'art. Encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, elle est conçue pour marquer les esprits, qu'elle soit exposée en galerie ou dans une collection privée. L'utilisation du papier Lambeth Drawing Cartridge témoigne du respect de D*Face pour la qualité et la tradition, même s'il repousse les limites de l'art grâce à son style novateur et provocateur. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est un véritable artefact culturel qui capture l'esprit de notre époque. Avec « Run Away », D*Face contribue au débat actuel sur la place et la valeur du street art pop au sein du récit artistique global. Son travail, et notamment cette estampe remarquable, continuera d'être étudié et apprécié par tous ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe entre l'art et la société au XXIe siècle.
$6,564.00
-
Adam Hancher Professeur de poésie Archival Print par Adam Hancher
« Professeur de poésie », tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archives, sur papier beaux-arts, par Adam Hancher, artiste de graffiti, de street art et de culture pop.
$103.00 $25.00