Gris

633 produits

  • Separated- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Séparé - Gris Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Separated - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Kaws. 2021 Separated (Gris) Vinyle 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 po 20 × 16 × 18 cm Présenté avec boîte KAWS et l'ascension du pop art urbain La figurine en vinyle « Separated » de KAWS est une œuvre remarquable qui témoigne de la fusion entre l'esthétique du street art et le marché des objets de collection. KAWS, initialement connu pour son approche provocatrice du street art, consistant à détourner les publicités dans les abribus et les cabines téléphoniques à l'aide de ses personnages emblématiques, est devenu une figure majeure de l'art contemporain. Son œuvre met souvent en scène des personnages immédiatement reconnaissables et très recherchés par les collectionneurs comme par le grand public. L'artiste connu sous le nom de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est diplômé de la School of Visual Arts de New York. Il a débuté comme graffeur dans les rues de Jersey City et s'est rapidement fait connaître pour ses adaptations provocatrices et humoristiques de publicités populaires. Au fil du temps, l'œuvre de KAWS a évolué des fresques à la bombe aux sculptures monumentales et aux figurines de collection, créant ainsi un pont entre le monde du graffiti underground et l'univers élitiste des galeries d'art. Les contributions de KAWS au monde de l'art ont été importantes dans la fusion du commerce et de la culture urbaine, reflétant un mélange unique appelé « Street Pop Art ». La signification de « séparés » L'objet de collection « Separated », sorti en 2021, poursuit l'exploration des émotions et de l'isolement menée par KAWS. Il met en scène l'un de ses personnages principaux dans une pose suggérant la contemplation ou la tristesse, incarnant la solitude et la séparation qui imprègnent la société moderne. Le personnage est représenté en niveaux de gris monochromes, un choix qui renforce la mélancolie de l'œuvre. Avec cette création, KAWS commercialise un produit tout en exprimant des sentiments contemporains, une démarche qui a toujours été au cœur de l'art graffiti. Les dimensions de « Separated » sont de 20 × 16 × 18 cm (environ), et la figurine est souvent exposée avec sa boîte, elle-même ornée d'une œuvre de KAWS, faisant de l'emballage une partie intégrante de l'œuvre. L'article était commercialisé comme une édition ouverte, ce qui signifie qu'au lieu d'être produit en quantité limitée, il était fabriqué pour répondre à la demande, rendant ainsi l'art de KAWS plus accessible à un public plus large. Collectionnabilité et impact sur la culture populaire L'attrait des œuvres de KAWS pour les collectionneurs réside non seulement dans l'esthétique de ses créations, mais aussi dans leur résonance avec les thèmes contemporains du lien et de la rupture. Ainsi, des figurines KAWS comme « Separated » s'imposent comme des œuvres d'art et des artefacts culturels qui incarnent l'esprit d'une époque. Cette pièce s'inscrit dans un mouvement plus large où le street art, autrefois marginal, occupe désormais une place centrale dans la culture populaire, porteur souvent d'un commentaire social percutant. Les figurines en vinyle de KAWS sont devenues des objets de collection très prisés, certaines éditions étant épuisées en quelques minutes seulement. Leur valeur s'accroît avec le temps, faisant d'elles non seulement des objets d'art à exposer, mais aussi un investissement. Cette tendance a contribué à rehausser le statut des jouets et du street art, renforçant leur reconnaissance en tant que formes d'art à part entière. KAWS au Panthéon artistique Dans le monde de l'art, KAWS occupe une place unique, son œuvre se situant à la croisée des chemins entre art commercial et beaux-arts. Son attrait interculturel est manifeste dans ses collaborations avec de grandes marques, des musiciens et des maisons de couture, qui ont contribué à diffuser son travail bien au-delà des espaces artistiques traditionnels. Il conserve néanmoins une forte présence dans le milieu artistique, avec des expositions dans les plus grands musées et galeries du monde. La figurine « Separated », en particulier, illustre la capacité de KAWS à communiquer des états émotionnels complexes à travers des formes et des gestes simplifiés. L'œuvre reflète l'esprit du temps, abordant les thèmes de l'isolement et de la vulnérabilité, universels dans l'expérience humaine. Cette universalité, combinée à une esthétique singulière, a permis à KAWS de transcender le monde du graffiti et du street art pour devenir un artiste de renommée internationale. « Separated » de KAWS est une figurine en vinyle qui représente bien plus qu'un simple objet physique ; elle se dresse comme un symbole culturel de son époque, un commentaire sur la condition humaine et un objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs d'art. Sa sortie a encore renforcé la position de KAWS en tant qu'artiste qui navigue avec aisance entre différentes sphères artistiques, influençant profondément chacune d'elles.

    $1,001.00

  • Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Boba Fett Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2013 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Édition limitée 2013 à 500 exemplaires : Chum Companion, vinyle peint, format 10,5 x 5 x 3,5 pouces, impression sur le pied. Présenté avec sa boîte d'origine. Exemplaire exceptionnel, boîte en parfait état. Timbre impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifié par sceau et numéro de série unique. Boba Fett Companion de KAWS : une icône culturelle du pop art urbain La figurine Boba Fett Companion de KAWS, pseudonyme de l'artiste Brian Donnelly, est une pièce rare et authentique qui fusionne avec brio culture pop et art contemporain. Sortie en 2013 à 500 exemplaires, cette figurine en vinyle peint est une œuvre d'art de collection remarquable. Cette sculpture de 26,7 x 12,7 x 8,9 cm représente le personnage emblématique de Star Wars dans le style distinctif de KAWS. Elle séduira les fans de la saga de science-fiction légendaire ainsi que les amateurs de street art et de graffiti. Détaillant l'authenticité de l'œuvre de KAWS La figurine Boba Fett Companion témoigne d'un souci du détail et d'un savoir-faire exceptionnels, distinguant les pièces authentiques des contrefaçons. Chaque figurine est authentifiée par des sceaux et un numéro de série unique, et arbore un hologramme officiel apposé sur la boîte – une caractéristique absente des versions contrefaites. La couleur de l'emballage intérieur en plastique, qui a conservé toute sa beauté malgré le temps, et l'état impeccable de la boîte attestent également de son authenticité. Le motif est estampillé sur le pied, et les photos de l'exemplaire présenté illustrent la méticulosité dont KAWS fait preuve dans son travail. De l'art urbain aux objets de collection emblématiques Le parcours artistique de KAWS a débuté par son intérêt pour l'art urbain et le graffiti dans le New Jersey, intérêt qui a pris une dimension nouvelle lors de son arrivée à New York dans les années 1990. Connu pour ses détournements d'images publicitaires aux arrêts de bus et dans les cabines téléphoniques, KAWS a insufflé sa vision unique à l'espace public, y imprimant sa signature désormais célèbre. Le Boba Fett Companion est l'aboutissement de ce parcours, alliant l'esprit rebelle du street art à la production méticuleuse d'objets de collection en édition limitée. Dans le vaste récit du pop art urbain, l'œuvre de KAWS témoigne du potentiel immense du genre. Son Boba Fett Companion n'est pas qu'une simple figurine : c'est un véritable dialogue culturel, unissant l'univers du cinéma légendaire et la force subversive du graffiti. Des œuvres comme celle-ci soulignent le pouvoir transformateur du street art, l'élevant des marges de la ville au prestigieux cercle des sculptures de collection. KAWS : De graffeur à phénomène pop art. Brian Donnelly, alias KAWS, a su s'imposer comme l'un des artistes pop les plus marquants de sa génération, après avoir fait ses armes dans le street art. Ses débuts dans le monde de l'art ont commencé avec la bombe de peinture et la rue comme toile, où il a façonné son imagerie si particulière et développé des figurines en vinyle iconiques, convoitées dans le monde entier. L'essence du travail de KAWS réside dans sa capacité à fusionner l'énergie et la rébellion du graffiti avec l'esthétique sophistiquée du pop art. Ses créations ne sont pas de simples jouets, mais un mélange subtil de ses premières techniques de graffiti et d'une esthétique pop art aboutie. Chaque pièce, souvent éditée en série limitée, est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Ceci témoigne de la place unique qu'occupe KAWS : un pont entre le street art underground et le marché de l'art. Malgré leurs formes souvent simplifiées, presque caricaturales, les figurines de l'artiste sont réputées pour leurs couleurs vives, leurs yeux barrés d'une croix et leur capacité à susciter l'émotion. Ce style unique fusionne l'expérience de KAWS dans le graffiti et sa critique incisive de la société de consommation. À travers ses « art toys », un thème récurrent dans ses sculptures monumentales et ses œuvres exposées en galerie, KAWS dissèque le lien entre les émotions humaines et la marchandisation des personnages.

    $10,935.00

  • The Promise Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $16,808.00

  • Family Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $21,010.00

  • Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Toy Guggimon x SuperPlastic

    Guggimon Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Jouet Guggimon x SuperPlastic

    Bad Bunny - Figurine de collection Fashion EDC SuperGuggi Janky SuperPlastic en vinyle édition limitée, œuvre d'art urbain, par l'artiste Guggimon. Édition limitée à 14 444 exemplaires, fabriquée en 2021, hauteur : 2,44 m

    $256.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Shadow Archival Print by DAIM

    DAIM Impression d'archivage d'ombre par DAIM

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Shadow sur papier d'art de musée par DAIM, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 20 x 13 pouces. « En 1989, j'ai écrit pour la première fois mon nom d'artiste. Après toutes ces années, je considère toujours cette inscription comme un autoportrait. En se concentrant sur une idée, une technique ou un style, en travaillant longuement sur une œuvre, en s'y investissant pleinement, on apprend beaucoup sur soi-même et sur sa personnalité. Et cela se reflète naturellement dans mes créations. Je souhaitais réaliser quelque chose de particulier : cette série de trois estampes a été conçue pour refléter toute la palette de mon travail. L'utilisation du nom DAIM y devient de plus en plus complexe. Mon évolution personnelle est étroitement liée à ce processus. C'est une forme de maturation, une manifestation du vieillissement en général. » – Daim Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée Shadow par DAIM Shadow de DAIM est une saisissante composition graffiti tridimensionnelle qui explore le contraste entre profondeur, structure et abstraction. Ce tirage pigmentaire d'archive sur papier beaux-arts de qualité musée présente l'illusion caractéristique de l'artiste, celle d'une inscription sculpturale où des formes angulaires et acérées semblent émerger du fond avant de s'y fondre. Le jeu d'ombre et de lumière renforce la présence monumentale de l'œuvre, en faisant un exemple parfait de graffiti moderne transformé en art à part entière. Influence du lettrage tridimensionnel et de l'architecture DAIM, de son vrai nom Mirko Reisser, est internationalement reconnu pour son rôle de pionnier dans le lettrage graffiti tridimensionnel. Son approche allie précision architecturale et mouvement abstrait, créant des compositions qui semblent s'affranchir du plan bidimensionnel. « Shadow » incarne cette maîtrise grâce à un jeu de profondeur, d'ombrage et d'ombre qui crée l'illusion de structures flottantes. Cette œuvre utilise une palette de gris, de noirs, de blancs et de touches de bleu, créant une esthétique industrielle et austère. Les ombres portées par chaque fragment de lettrage donnent l'impression que la composition existe dans un vide atmosphérique, soulignant l'énergie dynamique de destruction et de reconstruction qui la traverse. Les formes des lettres, très stylisées tout en restant presque déconstruites, symbolisent la fluidité de l'identité et l'évolution artistique. Évolution personnelle et graffiti comme forme d'introspection Pour DAIM, le graffiti est bien plus qu'une simple expression visuelle : c'est un autoportrait. Son approche du lettrage a évolué au fil des décennies, devenant de plus en plus complexe et introspective. Il décrit son travail comme le reflet de sa croissance personnelle, chaque composition marquant une étape distincte de son parcours artistique et personnel. « Shadow » représente un raffinement de sa technique tridimensionnelle, réduisant les éléments à leurs formes les plus essentielles et percutantes. Le chaos maîtrisé de la composition reflète un équilibre entre mouvement et immobilité, illustrant la capacité de DAIM à créer une tension harmonieuse au sein de son œuvre. Les coulures contrôlées le long des bords de la pièce évoquent les racines organiques du graffiti, rappelant aux spectateurs les origines brutes et urbaines de cet art. L'influence de DAIM sur le street art pop et le graffiti Les contributions de DAIM au street art et au graffiti l'ont imposé comme une figure majeure du lettrage urbain tridimensionnel. Son œuvre brouille les frontières entre graffiti, architecture et abstraction contemporaine, remettant en question les conceptions traditionnelles du street art. « Shadow » témoigne de la profondeur et de la sophistication du graffiti en tant que forme d'art, repoussant les limites du lettrage pour l'inscrire dans le domaine des beaux-arts et du design moderne. Maîtrisant la lumière, la perspective et la structure, DAIM a transformé le graffiti en une expérience visuelle totalement immersive, marquant durablement le monde de l'art. Sa capacité à métamorphoser de simples lettres en sculptures multidimensionnelles continue d'inspirer la nouvelle génération d'artistes urbains.

    $267.00

  • Holiday United Kingdom UK- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Gris Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Holiday United Kingdom UK - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de street art Kaws. Sculpture en vinyle 2021, collection Noël : Royaume-Uni (gris), vinyle coulé peint, 25,7 x 13 x 8,9 cm. Estampillée sous les pieds. Produite par AllRightsReserved, Hong Kong. Neuve en boîte. Exploration des nuances de Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS La figurine Holiday United Kingdom UK-Grey 2021 de KAWS témoigne du talent de l'artiste pour fusionner l'expressivité brute du street art avec le raffinement de la sculpture contemporaine. Réalisée en vinyle coulé peint et mesurant 25,7 x 13 x 8,9 cm, cette œuvre d'art est un ajout sophistiqué à la vaste collection de figurines en vinyle de KAWS. Chaque sculpture porte un tampon unique sous ses pieds, gage d'authenticité apposé par le fabricant AllRightsReserved, basé à Hong Kong. Cette œuvre neuve, présentée dans sa boîte, reflète la rencontre entre la culture urbaine et les beaux-arts, et est mise en valeur par un écrin transparent qui souligne ses lignes épurées grises. Bien que minimaliste dans sa couleur, la Holiday United Kingdom UK-Grey exprime une profondeur émotionnelle caractéristique des racines graffiti de KAWS. La teinte grise lui confère une touche contemporaine, symbolisant le béton et l'acier des paysages urbains. Cette édition, qui fait partie de la série spéciale fêtes de KAWS, met en lumière la portée mondiale de l'artiste et le langage universel du street art et du graffiti. L'impact de KAWS sur le monde de l'art de collection KAWS a révolutionné le monde de l'art de collection en fusionnant l'esthétique du street art avec le potentiel des figurines en édition limitée. La pièce « Holiday United Kingdom UK-Grey » s'inscrit dans cette tendance, offrant à la fois une accessibilité au grand public et une exclusivité grâce à sa production limitée. Réalisée par la célèbre maison AllRightsReserved, cette sculpture est bien plus qu'un simple jouet : c'est un microcosme de l'univers de l'artiste, incarnant son style iconique et l'esprit du street art dans une forme tangible. Avec sa palette de gris sobre, cette pièce possède un attrait universel, séduisant un large public de collectionneurs sensibles à la fusion de la culture pop et de la subtilité artistique. La posture de la figurine, les yeux cachés, évoque l'introspection, voire une timidité espiègle, invitant à de multiples interprétations, caractéristiques de l'œuvre de KAWS et de la richesse des messages propres au street art. Les vacances au Royaume-Uni (UK-Gris) : un artefact culturel La sculpture Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS n'est pas qu'un simple objet d'appréciation esthétique ; c'est un artefact culturel au cœur de l'art moderne. Elle symbolise l'évolution du street art, des espaces urbains aux galeries prestigieuses et aux collections privées d'amateurs d'art. Cette figurine en vinyle, neuve et sous blister, représente la rencontre entre passé et présent de l'art, un pont entre la nature éphémère du graffiti et la pérennité recherchée par les collectionneurs. Produite par AllRightsReserved, Holiday United Kingdom UK-Grey est empreinte d'une forte signification culturelle, reliant l'héritage du street art à son statut actuel d'élément incontournable du marché de l'art. KAWS continue de repousser les limites du street art et du graffiti, confirmant son statut de visionnaire qui voit au-delà des murs pour s'immiscer dans l'univers des objets de collection d'art.

    $1,001.00

  • 3D Death Curses Volume 1 Book Zine by Scarecrowoven

    Scarecrowoven 3D Death Curses Volume 1 Book Zine par Scarecrowoven

    3D Death Curses Volume 1, fanzine de bande dessinée artistique en édition limitée avec de véritables illustrations 3D par Scarecrowoven. Comprend des lunettes 3D fonctionnelles et 14 pages d'illustrations.

    $39.00

  • Kong Adidas Skateboard Art Deck by KC Ortiz x Beyond The Streets

    KC Ortiz Kong Adidas Skateboard Art Deck par KC Ortiz x Beyond The Streets

    Kong Adidas - Beyond The Streets, édition limitée, sérigraphiée, illustration de planche de skateboard par l'artiste de la culture pop urbaine KC Ortiz. Planche de skateboard Kc Ortiz Kong Adidas Édition Limitée Beyond The Streets Retna

    $289.00

  • Sale -15% Bullet Holes Original Acrylic Spray Paint Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Bullet Holes Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal

    « Bullet Holes », œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture acrylique en aérosol sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. « Bullet Holes » par RD-357 : Cette œuvre originale sur toile tendue, réalisée à la bombe de peinture, est une peinture graffiti technique mixte. Elle représente le tag RD avec des impacts de balles et du béton en arrière-plan. Une pièce rare et exceptionnelle du prolifique artiste de rue Real Deal RD357.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Red Dragon White Platinum Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Mme Rainbow Flower - SP

    Achetez Ms Rainbow Flower - SP 13 couleurs tirées à la main en sérigraphie en édition limitée sur papier d'art par Takashi Murakami TM / KK Rare Street Art Célèbre Pop Artwork Artist. Signé 2020 SP Edition de 25 Rare Takashi Murakami TM/KK Ms. Rainbow Flower Sérigraphie Artwork 19.68x19.68in 50x50cm

    $2,803.00

  • MQ Chrome Silver Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    MQ Planet- Mque Peinture en aérosol MQ Chrome Silver par Montana MTN

    MQ - Édition limitée Chrome Silver, bombe de peinture rare, fruit de la collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Sans boîte. 2009 MQ Planet - Mque x Montana MTN Spray Paint. Depuis plus d'une décennie, cet artiste new-yorkais s'est fait un nom dans le graffiti grâce à son audace et à son attachement à la culture urbaine. Le style distinctif des lettres MQ a influencé toute une génération de graffeurs. On retrouve ses œuvres aussi bien sur les coques de navires à San Francisco que sur les murs de briques de New York. Édition limitée MQ Chrome Silver : Un monument du pop art urbain Dans l'univers dynamique du street art et du graffiti, la bombe de peinture MQ Chrome Silver en édition limitée témoigne de la fusion entre ingéniosité artistique et influence culturelle. Cette pièce rare, fruit d'une collaboration entre le célèbre fabricant de peinture pour graffiti Montana MTN, marque une étape importante dans la carrière de l'artiste new-yorkais MQ Planet, alias Mque. Depuis sa création en 2009, cette bombe de peinture en édition limitée est devenue un symbole de l'approche intrépide de Mque vis-à-vis de la culture urbaine et de son impact durable sur toute une génération de graffeurs, souvent surnommés « bombers ». L'influence de Mque sur le street art et le graffiti Le parcours de Mque dans le graffiti a débuté dans les rues vibrantes de New York, où il a perfectionné son style distinctif de lettres MQ, un style qui allait influencer d'innombrables artistes. Son approche audacieuse et sans compromis de l'art se caractérisait par une immersion totale dans la culture urbaine à l'état brut. Les œuvres de Mque, qui s'étendent des toiles maritimes des navires de San Francisco aux murs de briques historiques de New York, témoignent de son adaptabilité et de son engagement envers l'essence même du street art. La bombe de peinture Chrome Silver Limited Edition n'est pas qu'un simple outil : c'est un morceau d'histoire, incarnant l'esprit et la ténacité de l'artiste. L'importance de la canette MQ Chrome Silver Limited Edition La bombe de peinture MQ Chrome Silver Limited Edition de Montana MTN est bien plus qu'une simple signature d'artiste sur un produit : c'est un emblème collaboratif de la communauté du street art. Cet objet rare incarne la synergie entre l'artiste et le fabricant, soulignant la reconnaissance par Montana MTN de la contribution de Mque à cet art. Collectionneurs et amateurs de pop art urbain et de graffiti, ils considèrent cette bombe comme une pièce de collection. Elle est aussi une source d'inspiration, incitant les artistes à repousser les limites et à laisser leur empreinte avec la même audace que Mque. Dans l'univers du pop art urbain, où le paysage urbain devient une toile et la bombe un pinceau, la MQ Chrome Silver Limited Edition rend hommage à l'évolution constante du graffiti. Elle honore l'héritage d'un artiste resté fidèle à l'esprit de la culture urbaine tout en y inscrivant une marque indélébile. L'œuvre de Mque, sa collaboration avec Montana MTN et la peinture Chrome Silver qui en résulte demeurent des éléments essentiels du pop art urbain et du graffiti pour les années à venir.

    $218.00

  • Mog Moog Silkscreen Print by Clint Wilson

    Clint Wilson Sérigraphie Mog Moog par Clint Wilson

    Estampe sérigraphique artisanale en 4 couleurs, édition limitée Mog Moog, par l'artiste Clint Wilson. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2010. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $159.00

  • Astro Crash Grayscale Astroboy Art Toy by Josh Divine

    Josh Divine Jouet d'art Astroboy en niveaux de gris Astro Crash par Josh Divine

    Astro Crash - Figurine de collection en vinyle en édition limitée niveaux de gris, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti urbain Josh Divine. Figurine Astro Boy en vinyle, édition limitée 2021, neuve en boîte. Dimensions : 4 x 9 pouces. Mesurant 9 pouces de haut, Astro Boy, le plus grand super-héros du Japon, explore la réalité de la technologie et la possibilité d'une vie après une panne de carte mère. L'« Astro Crash - Édition Limitée en Niveaux de Gris » est une figurine en vinyle qui témoigne de la fusion créative entre le street art et la culture des figurines de collection. Créée par le célèbre graffeur Josh Divine, cette pièce de collection mêle la nostalgie d'Astro Boy, le super-héros japonais emblématique, à une réflexion moderne sur la technologie et ses failles potentielles. Sortie en 2021, cette œuvre d'art neuve sous blister captive l'imagination des amateurs de pop art et des collectionneurs. Haute de 23 cm, elle représente Astro Boy dans un moment de vulnérabilité inattendue : la tête en bas, symbole d'une panne système, un « crash de la carte mère ». Cette posture poignante invite à la réflexion sur la fragilité de la vie et la nature éphémère de la technologie, des thèmes particulièrement pertinents à l'ère du numérique. Le choix de Josh Divine de représenter la figurine en niveaux de gris amplifie l'impact dramatique, dépouillant le personnage de ses couleurs vives traditionnelles pour souligner la gravité de l'accident. Le design du jouet « Astro Crash » se situe au croisement du street art et du graffiti, où l'esprit rebelle du street art rencontre le sens commercial du pop art. Le vinyle symbolise la démocratisation de l'art, permettant une production de masse tout en préservant une certaine individualité grâce à l'édition limitée. L'œuvre de Divine touche au cœur même du street art, puisant ses racines dans la contre-culture tout en s'ouvrant à un public plus large. Le jouet Astro Crash n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une œuvre d'art engagée qui invite à réfléchir aux interactions entre l'humanité, la technologie et l'art. À travers cette œuvre, Divine contribue au débat actuel sur le rôle de la technologie dans la société, dans une forme aussi accessible que profonde.

    $200.00

  • Sale -15% Marilyn Monroe Steam Bath HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Marilyn Monroe bain de vapeur HPM sérigraphie impression par Steve Kaufman SAK

    Marilyn Monroe - Bain de vapeur, édition limitée, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman, artiste de rue graffiti SAK, art pop moderne. Toile non tendue, l'image est en parfait état, le cadre noir est en bon état également. Rare version de Marilyn sur une serviette.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Sale -15% Baby Milo X Hajime Sorayama Silver 1000% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Bébé Milo X Hajime Sorayama Silver 1000% Be @ rbrick x Bape - A Bathing Ape

    Baby Milo X Hajime Sorayama - Silver 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine d'Art de Collection Bape - A Bathing Ape. 2022 A Bathing Ape Bearbrick Rare à collectionner , neuf en boîte

    $3,259.00 $2,770.00

  • KAWS Companion 2020- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly KAWS Companion 2020 - Jouet d'art gris par Kaws - Brian Donnelly

    KAWS Companion 2020 - Figurine de collection en vinyle gris, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de street art Kaws. Édition 2020 épuisée de Kaws, objet de collection rare, dimensions : 17,13 x 8,86 x 3,15 pouces, neuf dans sa boîte. KAWS Companion 2020-Gris : Un emblème du collectivisme moderne La figurine KAWS Companion 2020-Grey, en édition limitée, est une incarnation poignante de la rencontre entre l'art moderne et la culture urbaine. Sortie en 2020 en édition ouverte mais désormais épuisée, cette pièce de KAWS – artiste reconnu pour son intégration du graffiti dans le monde de l'art – commémore le 20e anniversaire de la série Companion. Mesurant 43,5 x 22,5 x 8 cm, la figurine, allongée face contre terre, capture un sentiment universel de rétrospection et d'introspection, particulièrement pertinent en cette fin d'année tumultueuse. La palette de gris sobres offre un visuel épuré et élégant, renforçant la puissance narrative de la figurine. Le design plat de cette figurine en vinyle, un choix délibéré de KAWS, en fait une véritable œuvre d'art à collectionner et à exposer. Elle fait le lien entre le côté ludique d'un jouet et la gravité d'une sculpture, brouillant davantage les frontières entre le pop art urbain et les beaux-arts. Le KAWS Companion 2020-Grey, neuf dans sa boîte, est rapidement devenu un objet de collection rare, convoité par les amateurs d'art et les collectionneurs pour son attrait esthétique et sa représentation de l'esprit du mouvement artistique. L'esthétique contemplative dans la série Companion de KAWS Le KAWS Companion 2020-Grey enrichit le récit du Street Pop Art et du graffiti, capturant l'esprit introspectif d'une époque tout en préservant l'esthétique iconique de l'artiste. La forme allongée de la figurine instaure un dialogue silencieux entre l'œuvre et son spectateur, une caractéristique profondément ancrée dans le travail de KAWS. Ce Companion perpétue la tradition d'inviter à la contemplation grâce à un langage visuel à la fois accessible et complexe, témoignant de la maîtrise artistique de KAWS. Au-delà de son statut d'objet de collection, le KAWS Companion 2020-Grey est un artefact culturel, incarnant les expériences collectives de l'année à travers le prisme du street art. Son succès international est un hommage à l'influence de l'art de KAWS, confirmant le rôle central de l'artiste dans l'évolution du street art vers une forme d'art reconnue et respectée. KAWS Companion 2020-Gris : Célébration de deux décennies d’influence La sortie du KAWS Companion 2020-Grey marque vingt ans d'influence de la série Companion sur le street art et la culture pop. Cette pièce de collection n'est pas seulement le reflet du parcours artistique de KAWS ; elle témoigne de l'évolution du street art et de son impact profond sur la culture contemporaine. Le design du Companion, avec ses caractéristiques distinctives et la palette de gris emblématique de l'artiste, offre un commentaire visuel sur le passage du temps et la pertinence constante du street art dans le débat public. En tant qu'objet, le KAWS Companion 2020-Grey invite à l'admiration et à la contemplation, encourageant un dialogue sur les intersections entre art, commerce et société. Son statut d'édition épuisée renforce son attrait, en faisant une pièce importante pour celles et ceux qui cherchent à comprendre le pouvoir transformateur du street art et du graffiti. À travers cette figurine, KAWS célèbre l'héritage durable de la série Companion et son impact retentissant sur le monde de l'art.

    $1,001.00

  • VOLTEQ 20 Inch Dunny Art Toy by Quiccs

    Quiccs VOLTEQ 20 pouces Dunny Art Toy par Quiccs

    VOLTEQ 20 Inch Limited Edition Dunny Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Quiccs. Figurine Dunny TEQ63 sur le thème de Voltron, 2022, mesurant 20 pouces de haut, édition limitée à 500 exemplaires. Kidrobot s'associe une nouvelle fois à l'artiste Quiccs pour donner vie à la fusion de TEQ et Dunny dans une création épique. Découvrez la figurine VOLTEQ Dunny de 50 cm (20 pouces), une œuvre en vinyle signée Quiccs, illustrateur, designer de jouets et graffeur philippin. Ce Dunny géant de 50 cm est une pièce maîtresse inspirée des mechas et basée sur le personnage TEQ63 de l'artiste, un héros post-apocalyptique évoluant dans une société dystopique.

    $793.00

  • Arkiv Camo UltraGiclée Print by Arkiv Vilmansa

    Tomotatsu Gima GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $621.00

  • Rick Grimes Chillin Original Graphite Drawing by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister

    Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.

    $340.00

  • Lady Pink Erika Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Lady Pink Peinture en aérosol Lady Pink Erika par Montana MTN

    Peinture aérosol Lady Pink Erika, œuvre d'art de Montana MTN Limited Edition Crossover. Bombe de peinture aérosol 2018, boîte signée, édition limitée à 500 exemplaires, format 3 x 8 pouces (7,6 x 20,3 cm), bombe et boîte incluses Célébration du patrimoine du street art : L’œuvre de Lady Pink Erika réalisée à la bombe de peinture La bombe de peinture Lady Pink Erika, fruit d'une collaboration entre l'icône du graffiti Lady Pink et la prestigieuse marque Montana MTN, est un objet de collection qui capture l'essence même du pop art urbain et du graffiti. Sortie en 2018 en édition limitée à 500 exemplaires, chaque bombe, accompagnée de son coffret signé de 7,6 x 20,3 cm, témoigne de l'influence durable de la culture graffiti dans le monde de l'art. Cette édition transcende l'usage traditionnel de la bombe de peinture pour les graffeurs ; elle se métamorphose en une œuvre d'art qui célèbre l'héritage de l'une des pionnières du street art. Lady Pink, surnommée « la première dame du graffiti », est une figure incontournable de la scène artistique depuis le début des années 1980. Sa collaboration avec Montana MTN pour la création de cette bombe de peinture en édition limitée fait le lien entre l'esprit brut et énergique du street art et le désir des collectionneurs de posséder des objets emblématiques de cette culture. L'illustration de la bombe représente l'artiste en pleine création, capturant la vitalité et l'énergie rebelle propres au graffiti. La boîte signée ajoute une touche d'authenticité et d'exclusivité, élevant la bombe aérosol au rang d'œuvre d'art. L'impact de l'œuvre de Lady Pink sur le street art et la culture pop L'œuvre de Lady Pink a profondément marqué le street art et la culture pop, bousculant les idées reçues et ouvrant la voie aux générations futures d'artistes. Ses créations, exposées dans la rue ou en galerie, ont sans cesse repoussé les limites, explorant les thèmes de la féminité, de l'émancipation et du commentaire social. L'œuvre en édition limitée réalisée par Montana MTN sur une bombe de peinture perpétue son héritage, fusionnant son style visuel percutant avec un médium emblématique du mouvement street art. « Lady Pink Erika » célèbre la contribution de l'artiste et rend hommage à la culture graffiti. Elle met en lumière le parcours de cet art, des marges de l'espace public au monde des objets de collection et des beaux-arts. La richesse des couleurs et la vivacité du design reflètent les fresques vibrantes de Lady Pink, les murs ornés de ses villes et les paysages urbains animés. La bombe de peinture « Lady Pink Erika » de Montana MTN est une pièce majeure, à la croisée du street art, du graffiti et de la culture des objets de collection. Elle représente la fusion de l'art et de l'utilité, du passé et du présent, comme un témoignage tangible du pouvoir transformateur du street art et de sa capacité à influencer, mobiliser et inspirer à travers les décennies. Grâce à cette œuvre en édition limitée, le talent de Lady Pink continue de rayonner, confirmant son statut d'icône du street art et de pionnière pour les artistes du monde entier.

    $309.00

  • Scarface Shower Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Scarface Shower Skateboard Art Deck par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Scarface Shower Deck Limited Edition, conçue par la marque Supreme. Pour la collection Automne/Hiver 2017, Supreme a puisé son inspiration dans l'univers iconique de Scarface. Chaque planche arbore la célèbre réplique du film imprimée sur le dessus. La planche « Shower » reprend une image tirée de la scène culte où une transaction de drogue tourne mal et où Montana se retrouve sous la douche, un pistolet pointé sur la tempe.

    $470.00

  • Air Bair Black Cement IV Art Toy by Rufnek 21

    Rufnek 21 Jouet artistique Air Bair Black Cement IV par Rufnek 21

    Air Bair - Black Cement IV Édition Limitée Jouet d'Art en Vinyle Œuvre de Collection par l'artiste de graffiti de rue Rufnek 21. AIR BAIR par RUFNEK:21 Produit par Super Souljah Studios Coloris Black Cement [Jordan IV] Édition limitée à 367 exemplaires Taille : 8" de haut x 9,5" de large Provenance : Peoria, AZ. En parfait état, mais sans boîte.

    $208.00

  • Continuous Thunder Archival Print by Malt

    Malt Impression d'archives continue de tonnerre par Malt

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Continuous Thunder sur papier beaux-arts 310 g/m² par Malt Graffiti Street Artist, art pop moderne. « Cette œuvre raconte la quête pour combler le vide intérieur laissé par la perte d'un être cher. Comme le dit l'adage, le temps guérit toutes les blessures, mais en attendant, c'est un véritable ouragan. J'ai tendance à travailler par séries de combinaisons de couleurs, généralement par trois. Cette série en est un exemple. L'idée naît comme pour la plupart de mes œuvres : je pose le fond et je contemple longuement. Ensuite, je détermine la direction que je souhaite donner à l'ensemble. Ici, il s'agit d'une sorte de motif en « X ». Je voulais créer une sorte de marelle avec les bordeaux et les roses sur les gris, et les gris sur les bordeaux et les roses. Outre les estampes et la peinture originale, deux petites œuvres complémentaires sont disponibles pour cette édition. » – Malt

    $256.00

  • Estevan Oriol LA Fingers Black Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Estevan Oriol Estevan Oriol LA Fingers Peinture en aérosol noire par Montana MTN

    Estevan Oriol - LA Fingers Black Édition Limitée Rare Bombe de Peinture en Aérosol Œuvre d'art croisée par le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Estevan Oriol LA FINGERS, 2021. Édition limitée à 500 exemplaires. Bombe de peinture Montana. Couleur : Noir. Estevan Oriol est un photographe, réalisateur et entrepreneur de renommée internationale. Après avoir débuté comme videur de boîte de nuit puis comme tour manager pour les groupes de rap populaires de Los Angeles, Cypress Hill et House of Pain, Oriol a développé sa passion pour la photographie au cours de ses voyages à travers le monde. Il a commencé à documenter la vie sur la route et s'est fait un nom au sein de la scène hip-hop émergente. En 1995, le photographe de rue chicano Estevan Oriol a réalisé une séance photo désormais célèbre où il a demandé à un mannequin latino aux ongles acérés de disposer ses doigts ornés de strass en forme de deux lettres : L et A. Ses lèvres noires et pulpeuses, en arrière-plan, offraient une image fascinante et provocante, symbole de la fierté de la côte ouest. Elle réinterprétait la typographie du panneau Hollywood et réinventait le symbole LA entrelacé des Dodgers. Depuis le palmier, l'autoroute enfumée ou la piscine solitaire de Hockney, aucune image n'avait aussi succinctement capturé l'essence de Los Angeles — inaccessible et interdite jusqu'à ce qu'Oriol (avec sa pleine bénédiction) nous la livre.

    $218.00

  • Jack Skellington 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Jack Skellington 1000% Be@rbrick

    Figurine de collection Jack Skellington 1000% BE@RBRICK en édition limitée, œuvre d'art en vinyle, Medicom Toy. Medicom Toys 2022 : Bienvenue à Halloween Town ! L'Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton s'associe à Medicom Toys pour une nouvelle version du Bearbrick Jack Skellington ! Collectionnez le Bearbrick Jack Skellington 1000 %. Cette grande figurine Bearbrick 1000 % mesure 70 cm !

    $820.00

  • Holiday Space- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Space - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020. Dimensions : 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (11,5 x 5 x 4,5 po). Présentée dans sa boîte. Holiday Space-Black de KAWS : une odyssée artistique La figurine Holiday Space-Black de KAWS est une œuvre audacieuse qui s'inscrit dans l'évolution constante du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée ouverte en août 2020, chaque figurine de cette série mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret spécialement conçu pour mettre en valeur l'œuvre. Cette création s'inscrit dans la lignée des œuvres d'art de collection influentes de KAWS et constitue un geste symbolique qui transcende les frontières traditionnelles de l'art et de l'espace. Dans une démarche inédite illustrant l'approche novatrice de KAWS, la figurine Holiday Space a été envoyée à plus de 41 150 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde. Cet acte a fusionné les univers de l'art et de l'aérospatiale dans un spectacle public partagé dans le monde entier, confirmant ainsi la réputation de KAWS comme un artiste qui n'a pas peur de repousser les limites de l'imagination et du possible. La figurine elle-même, qui reprend le trophée iconique Moonman de MTV que KAWS a redessiné pour les MTV VMAs de 2013, est un hommage à l'influence de l'artiste sur la culture pop et le street art. Imagerie céleste et culture pop : la figurine spatiale de KAWS pour les fêtes La figurine KAWS Holiday Space-Black témoigne du statut iconique de l'artiste dans la culture pop contemporaine. Son voyage spatial précédant sa sortie a conféré à cette pièce de collection une dimension immersive, créant un récit qui dépasse le simple objet d'art physique. Le design noir épuré de cette figurine et les reflets de sa surface jouent avec la lumière et l'ombre, offrant une expérience visuelle à la fois onirique et ancrée dans l'esthétique du street art. En faisant référence au Moonman de MTV, KAWS inscrit la figurine Holiday Space-Black dans un contexte culturel plus large, reconnaissant la relation symbiotique entre le street art et les médias grand public. Cette pièce de collection est un objet convoité par les amateurs d'art et un témoin de l'histoire qui immortalise une époque où l'influence du street art a atteint des sommets inégalés, au sens propre comme au figuré. Sa sortie sur le site web de DDT Store a permis à un public international d'accéder à la figurine Holiday Space-Black, lui assurant ainsi une place de choix au sein de la communauté artistique mondiale. La place de la figure noire dans l'histoire de l'art L'aventure de KAWS avec la figurine Holiday Space-Black dans la stratosphère était bien plus qu'un simple spectacle : c'était une affirmation du potentiel illimité du pop art urbain. En élevant cet art à de nouveaux sommets, KAWS a remis en question les idées reçues sur la portée et l'influence de l'art inspiré du street art. Avec son histoire interstellaire et son lien avec le célèbre Moonman de MTV, cette figurine est autant une œuvre d'art qu'un élément de la culture pop. Dès leur présentation au public, les figurines Holiday Space-Black ont ​​suscité un vif intérêt grâce à leur design, au prestige de l'artiste et à leur ascension audacieuse dans l'espace. Ces figurines symbolisent les possibilités infinies de l'art moderne, où les seules limites sont celles de l'imagination de l'artiste. À travers sa série Holiday Space, KAWS continue de redéfinir le paysage du pop art urbain et du graffiti, prouvant que l'influence de cet art est non seulement mondiale, mais bel et bien cosmique.

    $2,430.00

  • Back to The Future Part III Delorean Skateboard Deck by DKNG

    DKNG Planche de skateboard Back to The Future Part III Delorean par DKNG

    Planche de skateboard en édition limitée Delorean, inspirée de Retour vers le futur III, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine DKNG. 2020 Célébrez le 35e anniversaire de Retour vers le futur avec un skateboard en forme de DeLorean (Partie II), conçu par DKNG et fabriqué par Madrid Skateboards. Édition limitée à 200 exemplaires.

    $237.00

  • The High Ground Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Estampe giclée « The High Ground » de Dave Pollot

    Impression giclée « The High Ground » par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 20x13 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Impression giclée « The High Ground » de Dave Pollot : Star Wars dans la nature sauvage américaine « The High Ground » est une estampe giclée de 2025 de Dave Pollot, une œuvre en édition limitée de 50,8 x 33 cm sur toile roulée. Signée et numérotée par l'artiste, cette édition spéciale a été créée pour célébrer la Journée Star Wars, mêlant iconographie de science-fiction et symboles de l'Amérique classique. Dave Pollot, connu pour réinterpréter la culture pop à travers des paysages traditionnels et des objets chinés, met en scène Dark Vador, des stormtroopers et des canards colverts dans une paisible scène de chasse en pleine nature, transformant ainsi une œuvre inspirée par les fans en une création contemplative et visuellement satirique, s'inscrivant dans le courant du street art pop et du graffiti. Star Wars et la nostalgie américaine se rencontrent Cette œuvre évoque le stoïcisme serein des peintures animalières américaines du milieu du XXe siècle, un genre associé à l'immobilité, à la solitude et au respect de la nature. Cependant, Pollot y introduit une perturbation aussi inattendue qu'humoristique : Dark Vador, en grande tenue, tient un appeau à canard camouflé et lève la main tandis que des canards s'éparpillent dans un marais givré. À l'arrière-plan, des stormtroopers, fusils à la main, posent en chasseurs, comme s'ils ignoraient participer à une parodie. Les arbres au loin et la palette de couleurs discrètes créent une atmosphère paisible, subtilement troublée par ces intrusions fictives. L'Étoile de la Mort plane faiblement dans la lune brumeuse, remplaçant le soleil telle une présence omniprésente. C'est dans cet équilibre subtil entre humour et respect que Pollot excelle, critiquant avec finesse la commercialisation de la mythologie tout en la célébrant. Le langage satirique de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain reconnu pour sa capacité à réinterpréter des œuvres d'art délaissées à travers le prisme de la culture populaire. Ses créations mêlent souvent esthétique vintage et personnages modernes issus des jeux vidéo, du cinéma et de la télévision, transformant des toiles oubliées ou négligées en commentaires perspicaces. « The High Ground » s'inscrit dans cette démarche en préservant l'atmosphère originelle du tableau – une nature sauvage et paisible – mais en remplaçant les figures humaines par des légendes galactiques. Cette approche métamorphose le familier en surréaliste et invite le spectateur à repenser l'image et son contexte. L'œuvre fonctionne à la fois comme un hommage et une subtile subversion, intégrant harmonieusement l'univers de Star Wars à ce paysage bucolique. Art pop urbain moderne sur toile traditionnelle « The High Ground » n'est pas qu'une simple estampe originale pour les fans de science-fiction ; c'est une exploration délibérée des superpositions culturelles. Dans le contexte du street art et du graffiti, elle utilise une esthétique hybride pour refléter la manière dont la culture populaire imprègne la mémoire et la nostalgie collective. En imprimant sur toile et en imitant l'art animalier classique, Pollot abolit la distance entre le fandom de l'ère numérique et les traditions artistiques analogiques. Sortie en édition limitée pour le 4 mai, jour anniversaire de Star Wars, l'estampe transcende la simple fidélité à la franchise. Elle devient un récit sur la saturation culturelle, montrant comment des icônes comme Dark Vador ne sont pas de simples personnages de fiction : elles habitent nos paysages, nos métaphores et notre humour. « The High Ground » de Dave Pollot incarne cette philosophie avec intelligence et maîtrise, ce qui en fait une pièce remarquable dans le monde de l'art contemporain de collection.

    $350.00

  • District N 34° I Silkscreen Print by MAD

    Mad District N 34° I Sérigraphie par MAD

    District N 34°- I Rare 9-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on 300gsm Bristol Paper by MAD Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 202 1 Édition limitée signée et numérotée à 2 exemplaires 5 Dimensions de l'œuvre : 19,7 x 23,6 Sérigraphie 9 couleurs sur papier Bristol 300 g/m² Format : 50 x 60 cm (19,7 x 23,6 pouces) Sortie : 9 juin 2021 Tirage : 25 exemplaires

    $352.00

  • The Real OG 5oz Steel Edition Canbot Canz Art Toy by Czee13

    Czee13 Le véritable Canbot Canz Art Toy OG Steel Edition de 5 oz par Czee13

    Canbot Canz, édition acier 5oz, rare et limitée, en résine, objet de collection, œuvre d'art par Czee13 (graffiti de rue) Canette écrasée en résine de 142 g (5 oz), design créé par Czee13. Chaque pièce est fabriquée artisanalement avec soin à New York par Clutter Studios ! Édition limitée à 10 exemplaires. Cette édition est vendue sans coffret.

    $406.00

  • Mystic Archival Print by Anthony Hurd

    Anthony Hurd Impression d'archive mystique par Anthony Hurd

    Mystic> New World Disorder Series Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Anthony Hurd, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Ces œuvres font partie d'un processus qui a débuté comme des exercices d'exploration. Je prenais les restes de peinture d'autres toiles et je les appliquais librement, par larges coups de pinceau, sur un petit support, pour voir ce qui en ressortait. Les premières que j'ai réalisées de cette manière remontent à quelques années et étaient bien moins abouties : de simples coups de pinceau, avec juste quelques détails graphiques. L'année dernière, j'ai vraiment commencé à les développer et à les transformer en de tout nouveaux univers. C'est une véritable phase d'exploration pour moi. Entre les œuvres que j'avais déjà en cours, c'était un moyen de m'exprimer totalement librement. À ma grande surprise, ce fut une exploration très fructueuse à bien des égards.

    $86.00

  • Chernobyl Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Sculpture de mini pépites de Tchernobyl par Nugg Life NY - Ian Ziobrowski

    Chernobyl Mini Nug, édition limitée, jouet d'art fait main et peint à la main, œuvre d'art de collection par les artistes pop Nugg Life NY - Ian Ziobrowski. Hommage à la plante de cannabis/marijuana, orné de détails colorés peints à la main. Ce mini nugget mesure environ 6 à 7,5 cm de haut et est entièrement réalisé à la main, peint et assemblé. Livré dans un emballage new-yorkais. Édition limitée à 15 exemplaires signés et numérotés.

    $112.00

  • Together Grey Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Grey Companion par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine artistique Together Grey Companion de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Grey Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.

    $1,564.00

  • Bendy- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Bendy- Grey Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Bendy - Sculpture de jouet d'art en vinyle peint rare gris, œuvre d'art de collection de l'artiste pop moderne Kaws - Brian Donnelly . Édition limitée 2003. Dimensions : 34,9 x 7,6 x 3,8 cm. Présentée avec sa boîte d'origine. État impeccable. Estampillée. KAWS (né en 1974). Bendy (Gris), 2003. Vinyle coulé peint. Dimensions : 34,9 x 7,6 x 3,8 cm. Estampillée au dos. Produit par Medicom Toy, Tokyo. Bendy de KAWS : une fusion de street art pop et de sculpture moderne KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly, est devenu une figure incontournable du street art et du graffiti, reconnu pour son talent à fusionner art commercial et beaux-arts. « Bendy » témoigne de sa créativité, une œuvre qui exhale l'essence même de son style tout en incarnant l'esprit à la fois ludique et subversif du street art. Sortie en 2003, « Bendy (Gris) » est une rare sculpture en vinyle peint, illustrant la fascination de l'artiste pour les formes et l'espace. Mesurant 35 x 7,5 x 4 cm, cette sculpture est présentée dans un état exceptionnel, témoignant du soin apporté par les collectionneurs à sa conservation. La version grise de « Bendy » se distingue particulièrement par son élégance discrète et la manière dont elle capte la lumière et l'ombre, accentuant la fluidité et le dynamisme de la forme. Cette pièce est estampillée au verso, gage d'authenticité et symbole de la collaboration entre KAWS et Medicom Toy, Tokyo. Medicom Toys est reconnu pour son exigence de qualité et son rôle dans l'élévation des jouets de créateurs au rang d'art contemporain à part entière. La valeur de collection et l'impact culturel de Bendy de KAWS « Bendy » occupe une place unique dans l'œuvre de KAWS, représentant une première incursion dans l'art tridimensionnel qui définira une grande partie de son travail ultérieur. La valeur de « Bendy » pour les collectionneurs tient à son édition limitée et à sa place dans le parcours artistique de KAWS. Les collectionneurs et les amateurs de Street Pop Art admirent « Bendy » pour sa rareté et son innovation dans le genre des art toys, un segment que KAWS a largement contribué à populariser. « Bendy » est un véritable artefact culturel qui fait le lien entre les débuts contestataires du graffiti et le prestige des galeries d'art moderne. C'est une manifestation du parcours de l'artiste, incarnant l'énergie brute du street art et la finition raffinée de la sculpture contemporaine. À l'instar du reste de l'œuvre de KAWS, cette pièce n'est pas un simple objet de collection ; c'est un récit en vinyle, l'histoire d'une progression des rues aux sommets de l'art contemporain. Explorer le langage artistique de KAWS à travers Bendy Le langage artistique de KAWS emploie un lexique visuel familier à beaucoup, avec des motifs et des figures qui font écho à des personnages de la culture populaire. Pourtant, à travers des œuvres comme « Bendy », KAWS subvertit ces formes conventionnelles, les imprégnant d'une émotion et d'une humanité profondes. La couleur grise de cette édition particulière de « Bendy » évoque le paysage urbain, un clin d'œil aux supports bétonnés des artistes de rue. C'est une couleur qui traduit également les thèmes industriels, de la production de masse et de l'omniprésence souvent explorés dans le Street Pop Art et le graffiti. Dans le jouet d'art « Bendy », il y a une forme de défi ludique, une transgression des règles qui régissent la sculpture traditionnelle. Cette pièce illustre la propension de KAWS à repousser les limites, à étirer et à contorsionner le familier pour en faire quelque chose de nouveau et d'inattendu. Cette volonté d'expérimenter, de mêler l'irrévérence au raffinement, a valu à KAWS l'affection du public du street art et du monde des beaux-arts. « Bendy » n'est pas seulement un objet de désir pour les collectionneurs ; Il s'agit d'un chapitre charnière dans l'histoire du street art pop, un témoignage du pouvoir transformateur de la vision artistique de KAWS.

    $2,000.00

  • Sale -15% Flynamic Duo 66' Art Toy by Hebru Brantley

    Hebru Brantley Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $2,347.00 $1,995.00

  • Holiday Thailand Brown Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art marron Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Thailand Brown Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2025, format 7x11, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant Kaws Companion, la mère/le père/l'ami et l'enfant tenant une lune fluorescente phosphorescente GID assis sur une Terre lumineuse, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Holiday Thailand Brown Art Toy par KAWS – Brian Donnelly L'œuvre « Holiday Thailand Brown Art Toy » est une sculpture en vinyle en édition limitée, une pièce remarquable de Brian Donnelly, artiste américain mondialement connu sous le nom de KAWS. Sortie en 2025 et désormais épuisée, cette pièce de collection représente un moment clé dans l'évolution du street art et du graffiti. Mesurant environ 18 x 28 cm, l'œuvre met en scène les personnages emblématiques de l'artiste, les Companions, reconnaissables à leurs gants stylisés, leurs formes douces et leurs yeux barrés. Dans cette édition, une grande figurine Companion est assise sur un globe aux couleurs vives, tenant une plus petite figurine enfantine, tandis que toutes deux bercent une lune texturée et phosphorescente. La Terre, représentée en bleu et vert éclatants, ancre l'œuvre dans un message environnemental et humaniste fort. Un symbole de soin, de lien et de responsabilité Cette œuvre se distingue des précédentes créations de KAWS par son insistance sur l'intimité et la contemplation, plutôt que sur la parodie commerciale. La grande figure du Compagnon, incarnant tour à tour une mère, un père ou un protecteur, soutient délicatement l'enfant sur ses genoux. La lune qu'ils tiennent ensemble brille dans l'obscurité, symbolisant la lumière, la guidance et l'imagination partagées. L'imagerie planétaire renforce le sentiment d'interconnexion mondiale et de responsabilité individuelle, un thème de plus en plus pertinent dans le Street Pop Art et le graffiti. Plus qu'une critique, cette édition se présente comme une offrande de réconfort et d'unité, un sentiment qui a trouvé un écho considérable auprès des collectionneurs et des admirateurs de l'œuvre de Donnelly. KAWS et l'expansion du pop art urbain Brian Donnelly a débuté sa carrière en taguant les murs et en détournant les publicités à New York, avant de devenir l'une des figures les plus reconnues et appréciées du street art et du graffiti contemporains. Son personnage, Companion, apparaît sous forme de sculptures, de peintures, d'installations monumentales et de jouets de collection. Chaque version de Companion exprime une émotion différente, et l'édition spéciale Fêtes de Thaïlande est l'une des plus sincères. Le choix de Donnelly de représenter le personnage assis sur Terre, tenant un astre, s'inscrit dans la continuité de sa narration visuelle, souvent axée sur les thèmes de l'isolement, de la bienveillance et de la vulnérabilité partagée. Les yeux barrés d'une croix, autrefois associés à l'ironie ou au détachement, deviennent ici le symbole d'un monde intérieur paisible. Importance pour les collectionneurs et détails artistiques Cette édition faisait partie de la série Holiday, qui mettait en scène les figurines Companion dans des lieux symboliques du monde entier. Pour la Thaïlande, la posture douce et les thèmes universels de la sculpture reflètent une dimension spirituelle. La lune phosphorescente est réalisée avec des textures de surface détaillées imitant la surface lunaire, ce qui renforce son réalisme et son attrait tactile. Le pied de la figurine est estampillé et imprimé, certifiant son authenticité et la rattachant aux éditions limitées précédentes. Comme beaucoup d'œuvres KAWS, cette édition a été rapidement épuisée et est aujourd'hui très recherchée. Sa rareté, sa qualité de fabrication et sa résonance émotionnelle en ont fait une pièce de collection emblématique dans le domaine du street art et du graffiti. Collectionneurs et institutions culturelles apprécient de plus en plus ce type d'œuvres pour leur capacité à exprimer des sentiments complexes à travers des formes simples. La figurine Holiday Thailand Brown Art Toy est un puissant récit visuel sur la bienveillance, la fragilité et la conscience globale, rendu dans le langage familier et toujours évolutif de KAWS. Cette sculpture n'est pas qu'un simple jouet, mais une méditation en vinyle, qui continue d'influencer la trajectoire du Street Pop Art et du graffiti dans le monde entier.

    $1,500.00

  • 30 Grand HPM Archival Print by Keo X-Men

    Keo X-Men Impression d'archives 30 Grand HPM par Keo X-Men

    Achetez 30 tirages pigmentaires d'archives HPM embellis à la main en édition limitée sur du papier Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m² par Keo X-Men graffiti street artiste pop art moderne. 30 Grand (MF DOOM Tribute) 14 x 24 pouces Orné à la main, signé et numéroté par KEO dans une édition limitée embellie de 25 Une partie des bénéfices a été reversée à la succession de MF DOOM.

    $482.00

  • Untitled from Blame Game- #10 Hand on Brow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.

    $29,415.00

  • Sale -15% XLARGE x D*FACE- Charcoal Gray 1000% Be@rbrick Art Toy by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton XLARGE x D*FACE- Charcoal Gray 1000% Be@rbrick Art Toy par D*Face- Dean Stockton

    XLARGE x D*FACE - Gris anthracite 1000% BE@RBRICK Édition limitée, œuvre d'art en vinyle Medicom Toy, figurine de collection. 2020 Une collaboration entre l'artiste britannique D*Face et XLARGE : une excellente nouvelle pour les fans de Bearbricks, et plus particulièrement pour les collectionneurs de modèles à 1000 %. Ce design exclusif associe le gorille OG de XLARGE, icône classique de D*Face.

    $1,311.00 $1,114.00

  • Separated Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sérigraphie séparée par Kaws- Brian Donnelly

    Sérigraphie séparée de Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier beaux-arts gris acier 250 g/m², édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 250 exemplaires, 2021. Œuvre d'art de taille 16x20, sérigraphie représentant Kaws Companion, la tête entre les mains, assis en tailleur, l'air triste ou pensif, en gris et marron. L'influence et le style de KAWS dans l'art contemporain Brian Donnelly, alias KAWS, a marqué de son empreinte indélébile la scène artistique contemporaine, fusionnant pop art, street art et graffiti grâce à une esthétique unique et reconnaissable entre toutes. Ses œuvres réinterprètent souvent des personnages familiers issus des médias populaires, les détournant pour explorer et critiquer la société moderne et ses valeurs. Parmi elles, sa sérigraphie « Separated » met en scène son personnage emblématique, le Companion, plongé dans une profonde réflexion. Réalisée sur un papier beaux-arts gris acier de 250 g/m², cette œuvre capture l'essence même du pop art et du graffiti, et se distingue par son silence contemplatif. Analyse de la profondeur émotionnelle de la sérigraphie « Separated » de KAWS « Separated » de KAWS n'est pas qu'une simple œuvre visuelle ; c'est un vecteur d'émotions. L'œuvre met en scène le Companion dans un état évoquant la tristesse ou une profonde réflexion, assis en tailleur, la tête entre les mains. Cette pose introspective tranche avec la représentation habituelle du personnage et suggère un moment de vulnérabilité. Tirée à seulement 250 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre en édition limitée mesure 40 x 50 cm, une taille à la fois intime et percutante. Le choix des teintes grises et brunes contribue à l'atmosphère sombre, soulignant la gravité de l'introspection du personnage. Réalisée en sérigraphie, l'œuvre rend également hommage à la tradition de l'impression artisanale, témoignant de l'attachement de KAWS au savoir-faire artisanal à l'ère du numérique. « Separated » de KAWS : un commentaire sur l’isolement dans la vie urbaine Le titre « Separated » est un puissant commentaire sur l’expérience contemporaine de l’isolement, particulièrement en milieu urbain. À une époque où les écrans interfèrent souvent avec les relations humaines, la pose du Companion peut être interprétée comme une métaphore de la solitude collective de la société. KAWS utilise le langage visuel du Street Pop Art pour communiquer des états émotionnels complexes, reflétant l’aliénation que l’on peut ressentir au cœur de l’effervescence des rues. Par son imagerie poignante, cette œuvre invite les spectateurs à réfléchir à leurs propres expériences de séparation et de solitude. La valeur de collection et l'impact des œuvres de KAWS dans la culture moderne L'exclusivité de l'édition « Separated » renforce son attrait auprès des collectionneurs. Les œuvres de KAWS sont recherchées non seulement pour leur impact visuel saisissant, mais aussi pour leur potentiel d'investissement. Sa capacité à transcender les frontières traditionnelles de l'art et à investir les univers de la mode, du design et des médias de masse a fait de lui une icône culturelle. La sérigraphie « Separated » témoigne de son influence et trouve un écho auprès d'un public bien au-delà du monde de l'art. Cette œuvre capture l'esprit de la vie urbaine contemporaine et confirme la place de KAWS comme figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti. Explorer l'héritage de KAWS à travers « Separated » En conclusion, la sérigraphie « Separated » de Brian Donnelly est une œuvre majeure qui incarne la résonance émotionnelle, la critique culturelle et l'innovation esthétique caractéristiques de KAWS. Tirée en édition limitée, elle représente le point de rencontre entre accessibilité et exclusivité, une caractéristique essentielle de la philosophie de KAWS. La tonalité mélancolique et le sujet introspectif de l'œuvre offrent une réflexion poignante sur l'existence moderne, inscrivant KAWS dans la continuité de son œuvre majeure au sein du Street Pop Art et du graffiti. Avec « Separated », KAWS continue de questionner le spectateur, l'invitant à explorer la complexité des émotions et de l'isolement dans le paysage social contemporain.

    $11,377.00

  • SS001 Pewter Yeezy Shoe Sculpture by Ceeze

    Ceeze SS001 Chaussure Yeezy en étain Sculpture par Ceeze

    SS001 Sculpture de chaussure Adidas Yeezy en céramique, édition limitée en étain, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Ceeze. Sculpture de sneaker Yeezy édition limitée SS001 2019 Exploration de la forme et de la fonction dans l'art La sculpture en céramique SS001 Pewter, édition limitée Adidas Yeezy, représente une fusion audacieuse entre art urbain, graffiti et haute couture. Créée par l'artiste légendaire Ceeze en 2019, cette œuvre unique transcende les frontières traditionnelles de l'art urbain en intégrant des éléments utilitaires, mode et sculpture. Reprenant la pointure 43 (9,5 US) d'une chaussure homme, cette sculpture en céramique moulée capture non seulement le design iconique de l'Adidas Yeezy, mais lui confère également une fonctionnalité accrue grâce à son dessus amovible et son emplacement pour une bougie chauffe-plat, ajoutant ainsi une dimension interactive inattendue. Dans le domaine de l'art urbain, la sculpture SS001 Pewter de Ceeze est une œuvre exemplaire qui illustre l'innovation de l'artiste dans la fusion d'objets du quotidien et d'œuvres d'art. Moulée en céramique, matériau traditionnellement associé aux beaux-arts plutôt qu'à l'art urbain, la sculpture témoigne de la capacité de Ceeze à naviguer et à fusionner différents univers artistiques. La finition étain offre une esthétique élégante et moderne qui complète à merveille le design contemporain de la Yeezy. Parallèlement, l'intégration d'un compartiment dissimulé pour une bougie chauffe-plat transforme la sculpture, d'objet purement décoratif, en une œuvre fonctionnelle et interactive. Cet aspect interactif, caractéristique du pop art urbain, invite le spectateur à une approche tactile et sensorielle de l'œuvre. Le sommet amovible de la sculpture encourage une participation active. À l'inverse, les bougies chauffe-plat non parfumées qui accompagnent chaque sculpture suggèrent une dimension rituelle à l'art, permettant une expérience personnelle à la fois contemplative et cérémonielle. Signification culturelle de la sculpture Yeezy La basket Adidas Yeezy est devenue une icône de la mode et de la culture pop, symbolisant la fusion entre haute couture et streetwear. Le choix de Ceeze d'immortaliser ce modèle en céramique interroge le statut de la Yeezy, qui dépasse celui de simple chaussure pour devenir un véritable artefact culturel. Ce faisant, l'artiste élève la basket au rang d'œuvre d'art, invitant le spectateur à repenser la valeur et la signification que nous accordons aux objets de consommation de masse. Dans le contexte du street art, cette œuvre témoigne du pouvoir transformateur du graffiti et des artistes de rue dans la recontextualisation des objets de la culture populaire. La finition en étain de la sculpture, évoquant le travail du métal traditionnel, confère une dimension intemporelle à cette basket pourtant résolument moderne, suggérant un héritage qui perdurera au-delà des tendances éphémères. Commentaire artistique sur le matérialisme La sculpture SS001 Pewter Yeezy de Ceeze offre une critique subtile du matérialisme dans la société contemporaine. La culture sneaker, souvent critiquée pour son consumérisme et son marché axé sur le buzz, est ici figée dans le temps, incitant à réfléchir à la nature éphémère du désir et à la quête permanente de sens à travers les objets matériels. En intégrant la fonctionnalité d'une bougie chauffe-plat, la sculpture invite à trouver chaleur et lumière dans le simple geste d'allumer une bougie – un contraste saisissant avec l'univers souvent ostentatoire et ostentatoire de la collection de sneakers. Le caractère limité de l'édition SS001 Pewter reflète l'exclusivité souvent recherchée dans la culture sneaker. Pourtant, elle subvertit ce concept en proposant une œuvre d'art conçue pour être utilisée, et non seulement exposée. L'intégration de quatre bougies dans chaque sculpture souligne ce point, offrant de multiples possibilités d'utilisation. La sculpture en céramique et étain SS001 de Ceeze, représentant une chaussure Adidas Yeezy, est une œuvre marquante qui incarne l'esprit du street art et du graffiti. Elle fusionne utilitaire et esthétique, culture et commentaire, mode et beaux-arts. Remettant en question les normes du street art, elle illustre avec éclat le potentiel novateur de ce mouvement artistique. À travers cette sculpture, Ceeze continue d'inspirer et de provoquer, confirmant son statut d'artiste de rue graffeur de talent qui ose redéfinir les paramètres du pop art moderne.

    $352.00

  • The Butterfly Giclee Print by Jeff Soto

    Jeff Soto GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $236.00

  • Hello Kitties AP Archival Print by Matthew Grabelsky

    Matthew Grabelsky Hello Kitties AP Archival Print par Matthew Grabelsky

    Estampe d'art en édition limitée Hello Kitties AP Archival Pigment Fine Edition sur papier Signa Smooth 300 g/m² par l'artiste Matthew Grabelsky, légende du street art pop graffiti. Épreuve d'artiste AP 2021 Signée et marquée AP 30x35,5 Édition limitée de Chatte Mère avec Chatons stylisés Hello Kitty sous forme humanisée dans le métro Sur impression grand format. En explorant l'univers éclectique de l'art contemporain, on découvre souvent des mélanges audacieux de réalité et d'imagination. C'est le cas de « Hello Kitties » de Matthew Grabelsky. Cette œuvre d'art raffinée marie avec brio l'esthétique urbaine du street art à la nostalgie ludique de la culture pop, offrant un tableau fantaisiste sur fond de rame de métro. Grabelsky, figure reconnue du street art et du graffiti, démontre son talent pour insuffler des éléments fantastiques aux scènes du quotidien. L'œuvre, réalisée avec minutie à l'aide de pigments d'archivage sur papier Signa Smooth 300 g/m², occupe une généreuse surface de 30 x 35,5 cm. La figure centrale, une chatte à l'air serein et aux yeux bleus perçants, structure la composition. Mais ce sont ses compagnons – trois chatons vêtus de tenues Hello Kitty – qui insufflent à la scène une touche d'irrévérence espiègle. Ces personnages, vêtus de survêtements rose vif, dégagent une innocence enfantine, un contraste saisissant avec le décor banal du métro. Leur apparence humanisée, juxtaposée à des traits félins, interroge la perception de la réalité du spectateur, l'incitant à explorer les profondeurs de son imagination. Sortie en tant qu'épreuve d'artiste en 2021, « Hello Kitties » témoigne de la vision artistique unique de Grabelsky. Chaque tirage est signé et marqué AP, ce qui en rehausse la valeur et l'exclusivité. L'œuvre invite les spectateurs à suspendre leur incrédulité et à s'émerveiller devant l'extraordinaire, tout en se remémorant une icône de la culture pop. C'est une célébration du surréalisme au cœur de l'ordinaire, illustrant le pouvoir transformateur de l'art.

    $894.00

  • Yo Yo Radio 2013 Silkscreen Print by Skewville

    Skewville Yo Yo Radio 2013 Sérigraphie par Skewville

    Yo Radio - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 1 couleur, sur papier beaux-arts, par Skewville, artiste pop art célèbre et rare. Œuvre d'art en édition limitée, signée et numérotée à la main, 2013. Papier goudronné extra épais, format 24 x 15 pouces. « Il y a quelque temps, nous avons eu l'occasion de peindre un immeuble qui ressemblait à une radio géante. Alors, nous avons peint une radio géante dessus. Depuis, je voulais rendre un hommage bien mérité à cet immeuble de Bushwick, à Brooklyn, qui n'existe plus. La fresque originale était simplement noire mate avec des touches de peinture argentée métallisée en aérosol. Alors, quand j'ai finalement décidé d'en faire une reproduction, je sentais qu'elle devait avoir le même aspect. Le seul moyen que je connaisse pour obtenir ce rendu métallique épais, c'est d'utiliser la sérigraphie avec du bon vieux plastisol sur du papier goudronné. » – Ad Deville de Skewville

    $275.00

  • Share Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Partager Sérigraphie par Kaws- Brian Donnelly

    Sérigraphie Share par Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier beaux-arts gris acier 250 g/m², édition limitée. Sortie en 2021, édition limitée numérotée et signée à 500 exemplaires en 2022. Œuvre d'art de 16 x 20 pouces, sérigraphie représentant Gray Kaws Companion Accomplice tenant une poupée BFF Companion rose. La sérigraphie « Share » de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est une œuvre majeure du mouvement contemporain du Street Pop Art. Elle illustre la convergence entre l'expressivité brute du graffiti et la précision de la gravure d'art. Lancée en 2021, puis signée et numérotée en 2022, cette œuvre en édition limitée incarne le méticuleux croisement entre culture urbaine et art contemporain, caractéristique du travail de KAWS. Tirée à 500 exemplaires, chaque estampe occupe une place de choix sur le marché de l'art, synonyme de rareté et d'exclusivité. KAWS : De graffeur à phénomène artistique mondial Brian Donnelly, alias KAWS, a fait ses premiers pas dans la culture graffiti à Jersey City. Ses premières œuvres se distinguaient par leur esprit rebelle ; il s’appropriait souvent les panneaux publicitaires pour y mettre en scène ses personnages désormais emblématiques. Au fil des ans, KAWS s’est imposé comme une figure majeure de la scène artistique internationale, dépassant ses racines graffiti pour explorer un éventail plus large de médiums, dont la peinture, la sculpture et, comme en témoigne son œuvre « Share », la sérigraphie traditionnelle. Le mérite artistique de « Share » « Share » témoigne de la polyvalence artistique de KAWS et de sa capacité à explorer les territoires complexes du street art pop. L'œuvre met en scène le KAWS Companion gris tenant une poupée BFF Companion rose, imprimée sur un papier d'art gris acier de 250 g/m². Le choix de ce papier gris acier non seulement met en valeur les nuances de gris du Companion, mais accentue également le rose vif de la BFF, créant un effet visuel à la fois saisissant et chargé d'émotion. Les Companions, figures récurrentes dans l'œuvre de KAWS, sont connus pour leurs expressions expressives et presque humaines qui communiquent des sentiments universels malgré leurs formes caricaturales. Les impressions sérigraphiques réalisées à la main sont un travail minutieux qui exige une grande maîtrise technique, reflétant le souci du détail et l'attachement de KAWS à l'artisanat. Chaque estampe de la série « Share » est unique de par le procédé d'impression, avec de subtiles variations qui font de chaque pièce une œuvre d'art singulière. Le tirage de 500 exemplaires, bien que relativement faible pour des produits fabriqués en série, est largement surdimensionné pour une œuvre d'art artisanale, ce qui indique la volonté de KAWS de rendre son art plus accessible au public. L'impact culturel des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes en édition limitée de KAWS, telles que « Share », jouent un rôle crucial dans la démocratisation de l'art. Elles permettent à un public plus large de découvrir et d'acquérir une œuvre d'un artiste très respecté dans les milieux du street art et de l'art alternatif. Ces estampes servent souvent de point d'entrée pour les nouveaux collectionneurs et amateurs d'art, comblant le fossé entre les cercles artistiques exclusifs et le grand public, plus familier avec le street art et le graffiti. De plus, la présence des œuvres de KAWS dans les galeries et les boutiques de streetwear souligne la fluidité avec laquelle son art traverse différents paysages culturels. « Share », en particulier, avec sa représentation poignante de la camaraderie et de l'attention, est devenue une image symbolique qui résonne à de multiples niveaux sociaux, émotionnels et culturels. Elle exprime le besoin humain fondamental de connexion, un thème souvent exploré dans le street art, le pop art et le graffiti. Le rôle de KAWS dans l'évolution du street art La publication d'estampes sérigraphiques comme « Share » souligne l'évolution du street art, de ses débuts clandestins à son statut actuel de forme d'art reconnue et célébrée. Par sa transposition méticuleuse de l'esthétique du graffiti dans l'estampe d'art, KAWS a joué un rôle déterminant dans cette transformation. Son œuvre remet en question les notions traditionnelles d'art et la définition même de l'artiste, élargissant ainsi le public et la compréhension du Street Pop Art. « Share » de KAWS est, par essence, un puissant reflet de l'esprit du Street Pop Art. Elle capture la vitalité de la culture urbaine tout en embrassant la sophistication des beaux-arts. En tant qu'estampe sérigraphique en édition limitée, elle s'impose comme un artefact culturel qui saisit l'esprit du XXIe siècle, brouillant les frontières entre art savant et culture populaire et trouvant un écho auprès d'un public diversifié et international. À travers des œuvres comme « Share », KAWS continue de redéfinir les frontières de l'art, assurant ainsi la pérennité de son héritage pour les générations futures.

    $9,626.00

  • Megatron Transformers 200% Be@rbrick

    BE@RBRICK Transformateurs Megatron 200% Be@rbrick

    Megatron Transformers 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection Art. Le Bearbrick x Transformers Megatron 200% est un robot déguisé en ours. Cette figurine de 20 cm (7,87 pouces) ressemble à un Bearbrick classique rendant hommage à Megatron, le chef suprême des Decepticons, mais actionnez le levier situé à l'arrière pour la transformer en une véritable minifigurine Megatron. Cette figurine Bearbrick Megatron de collection fait partie d'une collection de quatre Bearbricks Transformers comprenant également Optimus Prime, Bumblebee et Starscream. Le Bearbrick x Transformers Megatron 200% est sorti au printemps/été 2014 pour célébrer le 30e anniversaire de la franchise.

    $320.00

Gray/Grey Color Graffiti Street Pop Artwork

La polyvalence de l'art gris et des graffitis

Le gris est une couleur polyvalente dans le graffiti et peut être utilisé de diverses manières pour créer des œuvres uniques et saisissantes. Bien que le gris puisse être considéré comme moins vif que d'autres couleurs, il possède une valeur esthétique indéniable et peut être utilisé efficacement pour créer de la profondeur, du volume et du contraste dans l'art du graffiti. Voici quelques exemples d'utilisation du gris dans le graffiti : Arrière-plans : Le gris est un excellent choix pour les arrière-plans car il permet aux couleurs plus vives de ressortir. Il peut créer une impression de profondeur, mettant en valeur les éléments du premier plan. Ombrage et effets 3D : Le gris est parfait pour ajouter des ombrages et des effets 3D au graffiti. En utilisant différentes nuances de gris, les artistes peuvent créer une illusion de profondeur et de volume, donnant à leur œuvre une apparence plus réaliste et dynamique. Niveaux de gris : Un graffiti en niveaux de gris peut être une puissante déclaration artistique, démontrant la maîtrise de l'artiste dans l'utilisation des différentes nuances de gris. Il peut créer une ambiance sombre et atmosphérique et se démarque souvent par son style visuel distinctif. Contraste : Le gris peut être utilisé avec des couleurs plus vives pour créer du contraste, attirant l'attention sur des éléments particuliers de l'œuvre. Par exemple, le gris permet de souligner des lettres ou des figures colorées, les faisant ainsi ressortir sur le fond. Texture : le gris peut ajouter de la texture aux surfaces ou aux objets d'une œuvre de graffiti. Les artistes peuvent expérimenter des techniques comme le pointillisme, le hachurage ou les coulures de peinture en aérosol pour créer des textures intéressantes. Motifs monochromes : le gris peut être utilisé dans des motifs monochromes, où une seule couleur est déclinée en différentes nuances. Cela peut produire un rendu subtil et sophistiqué, mettant en valeur le talent de l'artiste pour la manipulation des tons et des nuances. En conclusion, même si le gris n'est pas la couleur la plus vive, il possède un excellent potentiel dans le street art du graffiti. Sa polyvalence permet aux artistes de créer des œuvres uniques et captivantes, témoignant de leur créativité et de leur savoir-faire.

La signification du gris dans l'art urbain pop et le graffiti

Le gris, souvent perçu comme une couleur neutre, voire banale, est étonnamment essentiel dans le street art et le graffiti. Cette couleur, qui englobe des nuances allant du blanc cassé au noir profond, offre un support polyvalent et souvent sous-estimé aux artistes urbains. Dans le contexte du street art, le gris n'est pas qu'une simple couleur de fond ; c'est un outil puissant capable de transmettre profondeur, émotion et contexte, influençant considérablement le sens et l'esthétique de l'œuvre. Dans l'univers vibrant du street art et du graffiti, le gris équilibre souvent les couleurs vives habituellement utilisées. Cet équilibre n'est pas seulement visuel, mais s'étend aux dimensions thématiques et émotionnelles de l'œuvre. Par exemple, juxtaposé à des teintes plus claires, le gris peut créer une impression de profondeur et de gravité, apportant une certaine stabilité à des œuvres par ailleurs exubérantes. Ce jeu de couleurs permet aux artistes de rue de transmettre des messages plus nuancés et de susciter une gamme d'émotions plus étendue chez leur public. L'utilisation du gris permet aux artistes de subtilement modifier le point focal d'une œuvre, guidant le regard et l'attention du spectateur et ajoutant des nuances de sens qui pourraient autrement passer inaperçues. La diversité du spectre du gris est un autre atout majeur qui le rend précieux dans le street art et le graffiti. Des tons doux et subtils du gris clair à la présence affirmée et imposante du gris foncé, chaque nuance offre une ambiance et une atmosphère différentes. Les gris clairs peuvent donner une impression d'ouverture et de légèreté, souvent utilisés pour créer une sensation d'espace ou pour mettre en valeur d'autres éléments d'une œuvre.
À l'inverse, les gris foncés peuvent suggérer une impression de poids et de gravité, offrant un fond austère qui met en valeur d'autres éléments. Cette gamme de tons permet aux artistes d'expérimenter avec la lumière, l'ombre et la forme, créant ainsi des œuvres complexes et visuellement captivantes. L'association du gris avec les environnements urbains en fait un choix pertinent et évocateur pour les artistes de rue. Cette couleur est souvent liée au béton, au métal et à la palette monochrome des paysages urbains. En intégrant le gris à leur travail, les artistes peuvent refléter leur environnement, créant des œuvres intrinsèquement liées au paysage urbain. Ce lien peut rendre l'art plus accessible et percutant pour les spectateurs qui vivent et évoluent quotidiennement dans ces environnements.
De plus, le gris possède la capacité unique de transcender la frontière traditionnelle entre couleur et monochrome. Dans le street art et le graffiti, où le jeu des couleurs est souvent une caractéristique déterminante, le gris peut servir de neutre. Il peut rehausser l'éclat d'autres couleurs ou se suffire à lui-même dans des œuvres monochromes qui mettent l'accent sur la texture, la forme et la ligne. Cette polyvalence fait du gris une couleur de prédilection pour les artistes qui cherchent à explorer une esthétique plus sobre ou minimaliste sans perdre la complexité et la profondeur propres au street art. L'utilisation du gris dans le street art et le graffiti est également un clin d'œil aux contextes historiques et culturels dans lesquels ces formes d'art se sont développées. Le gris est souvent associé à l'industrialisation, à la modernité et à l'expérience urbaine – des thèmes centraux du récit du street art. En utilisant le gris, les artistes peuvent aborder ces thèmes, créant des œuvres qui commentent la condition urbaine, l'expérience humaine dans les sociétés modernes ou l'intersection entre la nature et l'environnement bâti. Dans le street art contemporain, le gris est aussi de plus en plus perçu comme un choix délibéré dans un genre connu pour son utilisation audacieuse de la couleur. Dans ce contexte, le choix du gris peut être une affirmation, une manière pour les artistes de se démarquer et de communiquer des messages plus introspectifs, critiques ou subtils. Il permet une interaction différente avec le spectateur, l'incitant à un examen plus attentif et à une réflexion plus approfondie pour apprécier pleinement les nuances de l'œuvre. Le gris est une couleur aux multiples facettes et essentielle dans le street art et le graffiti. Loin d'être une simple couleur de fond, c'est un outil puissant dans la palette de l'artiste, capable d'ajouter de la profondeur, de l'émotion et du contexte à une œuvre. Utilisé seul ou en association avec d'autres couleurs, le gris offre un large éventail de possibilités, permettant aux artistes d'explorer les thèmes de l'équilibre, du contraste et de l'environnement urbain. À mesure que le street art évolue, l'utilisation du gris restera probablement un élément clé, reflétant la complexité et la richesse du paysage urbain.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte