Vert

779 produits

  • Black Venus Giclee Print by Lady Pink

    Lady Pink Impression jet d'encre de Vénus noire par Lady Pink

    Œuvre d'art Black Venus, impression giclée en édition limitée sur papier épais, par l'artiste de graffiti pop culture Lady Pink. Impression giclée sur papier épais. Format : 50,8 cm x 40,6 cm. Tirage limité à 50 exemplaires. Signée à la main par Lady Pink en 2021.

    $256.00

  • Emo's Austin Fifth Anniversary 1997 Texas Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $341.00

  • Hand Cut Alphabet Lime Green Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Alphabet découpé à la main - Bleu

    Achetez Alphabet découpé à la main - Sérigraphie bicolore bleue tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et Numéroté Édition Limitée de 35 Oeuvres Taille 7.75x10

    $86.00

  • Kim Jong’s Supreme Barber AP Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Kim Jong's Supreme Barber AP Giclee Print par Marwan Shahin

    Kim Jong's Supreme Barber AP Artwork Giclée en édition limitée, imprimée sur papier Photographique Rag par l'artiste de graffiti pop culture Marwan Shahin. Épreuve d'artiste AP « Kim Jong's Supreme Barber » de Marwan Shahin, une œuvre emblématique de la série Black Pop, parue pour la première fois en 2015. Tirage d'art limité à 20 exemplaires, issu des archives et produit par Shahin Studios. « Kim Jong's Supreme Barber », 2015, 50,8 x 68,6 cm, impression giclée sur papier Photographique Rag, signée, numérotée, estampillée et marquée. Le coiffeur suprême de Kim Jong par Marwan Shahin – Satire pop noire sur Full Clip « Le Barbier Suprême de Kim Jong » est l'une des œuvres les plus provocatrices et visuellement saisissantes de la série Black Pop de Marwan Shahin. Sortie en 2015 et éditée en édition limitée à seulement 20 exemplaires (épreuve d'artiste), cette giclée de 51 x 69 cm sur papier Photographique Rag illustre le style caractéristique de Shahin, mélangeant satire, symbolisme et art urbain pop, avec une critique culturelle incisive. Signée, estampillée et marquée par l'artiste, l'œuvre reflète la fusion de l'iconographie autoritaire et du consumérisme mondial, à travers le prisme du graffiti contemporain. Au centre de l'œuvre figure une représentation hyper-stylisée de Kim Jong-un assis chez le barbier, son visage jaune marqué de lignes concentriques qui reflètent le style hypnotique propre à l'univers visuel de Shahin. Vêtu d'une blouse de barbier estampillée du logo rouge vif de Supreme, le dirigeant nord-coréen devient le sujet involontaire d'une transformation. Derrière lui se tient un barbier au style très marqué, arborant dreadlocks, grillz, tatouages, bijoux en or et une tondeuse rutilante. Ses gestes expressifs, son allure assurée et le poteau de barbier accroché à sa chaîne confèrent à la scène une assurance qui contraste fortement avec le regard figé et impassible de son client. Ironie mondiale tissée dans les détails Ce qui distingue « Le Barbier Suprême de Kim Jong » dans le panthéon du street art, c'est la richesse de son message. La juxtaposition de Supreme, empire mondial du streetwear ancré dans la contre-culture occidentale, avec l'une des figures autoritaires les plus controversées au monde, souligne l'absurdité et l'ironie de la création d'icônes modernes. Le barbier, figure stéréotypée de la culture hip-hop et de l'excellence noire, devient un acteur du changement de pouvoir, remodelant l'image du dictateur dans un renversement visuel des rôles sociaux. L'œuvre bouleverse subtilement la dynamique d'influence et de pouvoir d'agir dans un monde consumériste. Le savoir-faire de Shahin transparaît non seulement dans la précision du trait, mais aussi dans le symbolisme omniprésent. Le logo Supreme symbolise le culte de la personnalité. Les accessoires dorés et l'assurance du barbier remettent en question la hiérarchie culturelle qui définit la mode et l'influence à l'échelle mondiale. Le fond rouge vibre de mouvement et de tension, tandis que le regard fixe et inexpressif de Kim ancre l'absurdité de la situation dans un calme inquiétant. Black Pop à son apogée Faisant partie de la série Black Pop, cette œuvre s'inscrit dans un ensemble qui réapproprie les récits visuels habituellement monopolisés par les artistes blancs ou occidentaux et les institutions commerciales. À travers cette estampe satirique, Marwan Shahin interroge les rapports de force entre mode, race, médias et propagande. Sa représentation du barbier comme une figure culturelle influente – qui façonne littéralement la tête d'un dictateur – témoigne de l'influence croissante des communautés marginalisées sur l'air du temps mondial. « Le Barbier Suprême de Kim Jong » est à la fois absurde et profond. Il dissèque la politique mondiale, le pouvoir et le culte de la consommation avec un humour mordant. Comme souvent dans l'œuvre de Shahin, elle n'hésite pas à provoquer, à redéfinir la domination et à repousser les limites de l'imagerie pop culture. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti authentiques, cette épreuve d'artiste en édition limitée est un coup de maître en matière de commentaire visuel et de subversion culturelle.

    $385.00

  • Where It Falls Archival Print by Chris Austin

    Chris Austin Où ça tombe Impression d'archives par Chris Austin

    « Where It Falls », estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier pressé à chaud par l'artiste Chris Austin, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 32 x 17 pouces.

    $589.00

  • Gross Rider Giclee Print by Skinner

    Skinner Gross Rider Giclee Print par Skinner

    Gross Rider, estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue issu de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.

    $224.00

  • Cloudy With A Chance Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Cloudy With A Chance Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    « Cloudy With A Chance » - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue et de graffiti Denial, légende de la pop moderne. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • The Take Over PP Archival Print by Wane One Cod

    Wane One Cod L'estampe d'archives Take Over PP par Wane One Cod

    Impression d'archives The Take Over PP par Wane One Cod, édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 24x17 Pigments d'archivage « The Take Over » de Wane One Cod : une œuvre marquante du pop art urbain « The Take Over », une épreuve d'imprimerie (PP) de Wane One Cod, capture l'essence du pop art urbain à travers sa représentation vibrante de graffitis sur un support mouvant : un camion de livraison en milieu urbain. Cette édition limitée de 2016, imprimée sur papier d'art naturel de qualité musée de 310 g/m² et mesurant 61 x 43 cm, est une pièce de collection, chaque exemplaire étant méticuleusement signé et marqué « Épreuve d'imprimerie ». L'œuvre reflète les racines de Wane One Cod dans le mouvement graffiti new-yorkais des débuts et sa transition vers une figure majeure du pop art, dont les œuvres sont reconnues sur la scène artistique contemporaine. Avec « The Take Over », Wane One transmet l'énergie brute et la présence imposante du graffiti, qui s'affranchit des murs statiques pour devenir partie intégrante du paysage urbain dynamique. Cette estampe témoigne de l'influence durable du street art et de sa capacité à transformer les objets du quotidien en vecteurs d'expression artistique.

    $845.00

  • Sale -15% Deconstructed Set Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Deconstructed Set » par Pose - Jordan Nickel

    Sérigraphie « Deconstructed Set » par Pose - Jordan Nickel, imprimée à la main en 15 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 85 exemplaires (2021), format 12x16, sérigraphie, lot de 4. Dans le monde en constante évolution de l'art moderne, où le pop art et le street art ont acquis une identité bien ancrée, Pose, alias Jordan Nickel, propose une perspective inédite avec son ensemble de sérigraphies « Deconstructed Set ». Ce captivant ensemble de quatre œuvres révèle une attention méticuleuse aux détails et une palette vibrante de 15 couleurs appliquées à la main. Le choix du papier Mohawk Superfine UltraWhite 160lb Cover, sublimé par une finition colorée, confère aux estampes une sensation tactile luxueuse. Créée en 2021, cette édition limitée reflète le style unique de Pose : un jeu harmonieux de couleurs, des motifs complexes et une déconstruction stimulante d'éléments familiers. Limitée à seulement 85 exemplaires, cette collection dégage une aura d'exclusivité, renforcée par la signature personnelle de Pose sur chaque estampe. Le format standardisé de 12 x 16 pouces de chaque œuvre assure une esthétique cohérente lorsqu'elles sont exposées ensemble, permettant au spectateur de s'immerger dans le récit qui traverse l'ensemble. Au premier coup d'œil, chaque estampe se présente comme une histoire indépendante. De la représentation intrigante d'une pochette à pois à l'image dynamique d'un œuf qui se brise, les œuvres invitent à une introspection sur des objets en apparence quotidiens. Pourtant, vues collectivement, elles tissent une tapisserie de récits interconnectés, célébrant l'esprit éclectique du street art fusionné aux accents iconiques du pop art. L'estampe sérigraphique « Deconstructed Set » de Pose témoigne sans aucun doute des possibilités infinies de l'expression artistique à l'époque contemporaine.

    $1,252.00 $1,064.00

  • Save Your Cromie Silkscreen Print by Faile

    Faile Sauvez votre sérigraphie Cromie par Faile

    Sérigraphie Save Your Cromie par Faile, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art en coton, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2023 (20 exemplaires). Œuvre d'art de 27,56 x 39,37 pouces. Sérigraphie représentant une femme punk avec un couteau à cran d'arrêt. Dans le monde en constante évolution de l'art contemporain, « Save Your Cromie » témoigne avec éclat de la fusion entre pop art et street art. Cette sérigraphie de la talentueuse Faile émerge du contexte tumultueux de 2023 et capture l'esprit de l'époque grâce à son imagerie saisissante et rebelle. L'œuvre aborde avec force les normes sociales, la résistance et l'émancipation féminine, illustrées par la représentation iconique d'une punk brandissant un couteau à cran d'arrêt. Tirée à la main avec six couleurs distinctes sur un papier d'art en coton de haute qualité, cette pièce est d'une qualité indéniable. Chaque teinte contribue à raconter une histoire, fusionnant l'esthétique du pop art avec l'énergie brute du graffiti. Les motifs complexes qui ornent l'arrière-plan enrichissent l'image centrale, faisant de la composition non seulement un spectacle visuel, mais un véritable voyage narratif. Tirée en édition limitée à seulement 20 exemplaires, cette estampe est méticuleusement signée et numérotée par les artistes eux-mêmes. Mesurant 70 x 100 cm, elle offre un espace généreux permettant aux détails de s'exprimer pleinement, invitant le spectateur à s'y plonger avec délice, encore et encore. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art, « Save Your Cromie » est bien plus qu'une simple œuvre d'art. C'est un morceau d'histoire, le reflet des sentiments de la société et, surtout, une illustration de la façon dont le pop art et le street art, deux genres en apparence si différents, peuvent converger pour créer une œuvre véritablement fascinante. Avec cette pièce, Faile invite les spectateurs non seulement à regarder, mais aussi à ressentir, à réfléchir et à s'interroger, faisant d'elle une pièce incontournable pour toute collection.

    $4,814.00

  • Reality Television PP Printers Proof Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Reality Television PP Printers Proof Archival Print par Scott Listfield

    Téléréalité - Impression pigmentaire d'archives PP en édition limitée, reproduction d'une œuvre d'art de Trump sur papier d'art par l'artiste de culture pop moderne Scott Listfield . Épreuve d'imprimerie PP 2014 signée, tirage pigmentaire d'archive 13x19, 5/5

    $532.00

  • Untitled Simulator Interface III Blotter Paper Archival Print by J Demsky

    J Demsky Untitled Simulator Interface III Blotter Paper Archival Print par J Demsky

    Interface de simulateur sans titre III Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par J Demsky Œuvre d'art LSD de la culture pop. Ma première expérience avec le LSD remonte, si je me souviens bien, à 1995-1996. C'était une petite dose, probablement un quart d'un « Lucas Duck », qui étaient assez mous. La deuxième fois, c'était la même dose avec un « Bicycle », et l'expérience s'est également bien passée. Puis un jour, le « Simpson Double Drop » est apparu, et c'était différent. On en a pris la moitié pour être sûrs de tripper, et on n'a rien senti après presque une heure (à l'époque, il y avait aussi des contrefaçons), alors on a décidé de prendre l'autre moitié. Imaginez la suite ! On a perdu le contrôle, mon ami s'est enfui, j'étais censé aller chez lui et j'ai fait pareil. Mais je me souviens qu'il m'a fallu un certain temps pour ouvrir les trois portes, car la clé était tordue comme par magie. La première chose que j'ai faite, c'est d'allumer la télé, et il y avait le film « Shining ». Je n'ai vu que quelques scènes, mais je me souviens qu'au deuxième visionnage, j'ai pensé qu'ils avaient coupé des scènes. Vous imaginez… L'expérience a duré jusqu'à l'aube. Je crois que c'était ma dernière prise de LSD. Ça fait longtemps. Maintenant, je peux dire que je ne me suis jamais consacré au trafic de drogue, mais j'étais très doué pour la contrefaçon et j'ai passé du temps à fabriquer des « répliques » de draps très doux (comme « Marilyn Monroe » ou « Fraises »). J'utilisais même mes propres dessins, inspirés de ce qu'il peignait à l'époque. En ces temps étranges, je souris en repensant à ces expériences et j'y ajoute une touche personnelle. :) » - J Demsky

    $352.00

  • Break Free 29 HPM Archival Print by Jessica Hess

    Jessica Hess Break Free 29 HPM Archival Print par Jessica Hess

    Break Free 29, édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives rehaussées à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Jessica Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Format : 61 x 51 cm (24 x 20 pouces) Sortie : 26 juillet 2019 « Break Free » fait partie d’une nouvelle série de peintures explorant l’étrange abstraction des structures artificielles, victimes de l’abandon, de la dégradation et de la démolition, en contraste avec la beauté de leur reconquête par la nature. Tout retournera un jour à la Terre. – Jessica Hess L'ouvrage de Jessica Hess, Break Free 29 : L'architecture de la décrépitude et le langage du graffiti « Break Free 29 » de Jessica Hess est une estampe pigmentaire d'archive rehaussée à la main, mesurant 61 x 51 cm (24 x 20 pouces), publiée en 2019 dans le cadre d'une série documentant l'architecture urbaine abandonnée, envahie par les graffitis et les éléments naturels. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², cette édition limitée illustre la maîtrise de Hess en peinture photoréaliste et son talent pour transformer la ruine urbaine en poésie visuelle. L'image capture un espace intérieur effondré – peut-être un entrepôt ou une friche industrielle – où la nature reprend ses droits et où chaque surface visible est recouverte de tags, de fresques et de pigments patinés. L'œuvre n'est pas une simple célébration du street art. C'est une méditation nuancée sur l'impermanence, la résilience et la transformation. Hess ne stylise ni n'exagère les graffitis ; elle les peint fidèlement, les respectant comme un témoignage authentique de l'empreinte humaine. Les poutres délabrées, les planches de plancher brisées et la charpente apparente du toit contribuent à la complexité visuelle de l'ensemble. Tout dans cette composition est en perpétuel mouvement. La structure se dégrade, et pourtant les surfaces s'animent d'une vie nouvelle. Des plantes vertes percent les fissures. Des éclats de couleurs vives défient le silence. L'effondrement n'est pas une fin, mais une évolution. Le photoréalisme comme préservation des objets éphémères du street pop Le travail de Jessica Hess s'apparente à une forme de préservation visuelle. En recréant minutieusement des ruines recouvertes de graffitis avec un réalisme photographique saisissant, elle immortalise l'art éphémère face au temps, à la destruction et à l'effacement. Dans Break Free 29, aucune surface n'est épargnée : piliers, encadrements de fenêtres, tuyaux et débris sont recouverts de couches superposées de graffitis, d'autocollants et de coulures de peinture. Chaque tag est une voix anonyme, participant à un dialogue visuel plus vaste, tissé au fil du temps. Hess ne retouche ni ne met en scène ces voix. Elle les capture dans toute leur complexité brute. La technique d'embellissement manuel de chaque estampe renforce l'authenticité de l'œuvre. Elle souligne la nature physique du graffiti lui-même : construit par couches, retouches et répétition. Les éléments peints ne se contentent pas de reproduire l'image ; ils la réactivent. L'utilisation d'un réalisme haute fidélité et d'un travail manuel minutieux par Hess fait le lien entre le graffiti et les beaux-arts, sans compromettre aucun des deux. Cela témoigne de son profond respect pour ces lieux et les artistes qui y ont laissé leur empreinte. Entropie, mémoire et réensauvagement de l'espace urbain Break Free 29 contribue au dialogue permanent au sein du Street Pop Art et du graffiti sur la signification de l'espace, de la dégradation et de la notion d'auteur. Hess ne peint pas l'acte de graffiti en mouvement, mais ses conséquences, sa documentation. La structure qu'elle représente n'est plus définie par sa fonction originelle. Elle devient un nouvel environnement façonné par l'effondrement, l'intervention humaine et l'abandon. L'architecture se transforme en une toile accidentelle, et la nature s'y installe lentement, collaboratrice silencieuse. Aucune figure humaine ne se détache au centre de la scène, mais la présence humaine est omniprésente : dans les traits de peinture, dans les tags, dans les strates de messages écrits au fil du temps. Le graffiti ne se contente pas d'orner les ruines ; il leur confère un sens dans leur inoccupation. Le cadrage de cet espace par Hess révèle une beauté alternative, non fondée sur la conception, mais sur la décomposition et la réappropriation. Des plantes poussent à travers le béton. La lumière du soleil filtre à travers le toit effondré. L'œuvre humaine cède, et la terre commence à réécrire l'histoire de la structure. Dans Break Free 29, Jessica Hess présente la ruine non comme une perte, mais comme une transformation. C'est un portrait de l'impermanence peint avec soin et précision, qui nous rappelle que rien n'est véritablement statique : ni les villes, ni l'art, ni la nature. Tout est en mouvement, et tout finit par se libérer.

    $503.00

  • Marching to Oblivion Nightshift Silkscreen Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Marching to Oblivion Nightshift Sérigraphie par Dalek-James Marshall

    Marching to Oblivion Nightshift Silkscreen Print by Dalek- James Marshall 13 Color Hand-Tired on Nightshift Card Stock Fine Art French Paper Co Limited Edition Screenprint Artwork. Édition limitée à 12 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Œuvre d'art au format 18x24. Sérigraphie. Marching to Oblivion Nightshift par Dalek (James Marshall) dans Street Pop Art & Graffiti Artwork « Marching to Oblivion Nightshift » est une sérigraphie en édition limitée (2025) de l'artiste américain James Marshall, alias Dalek. Tirée à la main, cette sérigraphie utilise treize couleurs sur un papier cartonné bleu Nightshift fourni par la French Paper Company, un choix de matériau qui confère profondeur et richesse à la palette néon saturée. Chaque exemplaire de cette édition de douze mesure 45,7 x 61 cm et est signé et numéroté par l'artiste. Dalek est reconnu pour sa capacité à fusionner la puissance graphique du graffiti avec la subtilité conceptuelle de l'esthétique pop contemporaine. Cette estampe illustre parfaitement cette approche : un personnage en pleine marche sur un support minimaliste est saisi dans un instant d'animation chaotique. Elle s'inscrit dans la tradition de Dalek, qui fusionne art urbain, pop art et graffiti, offrant une technique artisanale, une logique cartoonesque et une réflexion complexe sur la répétition, l'identité et le mouvement. Conception de personnages et théorie des couleurs en mouvement Le personnage de « Marching to Oblivion Nightshift » est une version évoluée du Space Monkey emblématique de Dalek, apparu pour la première fois dans ses œuvres du début des années 2000. Réalisée dans des tons contrastés de vert, de violet et de bleu, la figure jongle avec des maillets et des orbes, arborant une expression oscillant entre joie frénétique et précision mécanique. Les formes, à la fois nettes et ludiques, se situent à la frontière entre les dessins animés du samedi matin et l'esthétique du graffiti. Ses membres hypertrophiés, ses yeux démesurés et sa posture dynamique projettent énergie et volume, qualités essentielles au Street Pop Art et au graffiti. Ces formes émergent du fond avec une netteté saisissante grâce à la précision de la sérigraphie, où chaque couleur est appliquée à la main, l'une après l'autre. L'œuvre joue avec la profondeur spatiale et l'illusion de surface, créant à la fois un spectacle et une réflexion sur la répétition et la performance. Matériaux et techniques d'impression L'engagement de Dalek envers la gravure d'art est manifeste dans le niveau de détail et de maîtrise requis pour réaliser une sérigraphie 13 couleurs sur papier français foncé. Le choix du papier Nightshift Blue rompt délibérément avec les fonds blancs traditionnels, offrant une base profonde qui intensifie l'éclat des encres néon. Ce choix technique renforce le contraste tout en ancrant le personnage dans une atmosphère nocturne. Le procédé artisanal rend hommage aux racines du street art, forme d'art physique et laborieuse, et inscrit l'œuvre dans la tradition des arts appliqués. Chaque alignement de couleur, chaque marque de repérage, chaque bord net témoigne du travail minutieux qui a présidé à la création de l'image, faisant de chaque exemplaire à la fois une œuvre achevée et un témoignage du processus créatif. Dans le contexte du street art, du pop art et du graffiti, cette fidélité d'impression fait écho au dévouement des artistes qui peignent à la main les fresques et les graffitis. Positionnement contemporain et intention artistique « Marching to Oblivion Nightshift » se situe au carrefour de l'art figuratif, de la culture urbaine et de l'édition d'art. James Marshall continue de définir un territoire visuel unique où ses personnages ne s'expriment pas par les mots, mais par la posture, le mouvement et la répétition. Ce silence permet aux spectateurs de projeter leurs propres récits sur la scène, créant un dialogue en accord avec l'éthique participative du street art. La tension entre joie et oubli dans le titre suggère une réflexion plus profonde sur la routine, le spectacle et la distraction dans la vie moderne. En publiant cette œuvre dans une édition volontairement limitée à douze exemplaires, Dalek souligne l'importance de l'intention et de la rareté, concepts clés qui contrastent avec la reproductibilité de l'image numérique. À travers des projets comme « Marching to Oblivion Nightshift », Dalek renforce la place du Street Pop Art et du Graffiti comme discipline sérieuse et évolutive, capable d'allier théorie critique, plaisir visuel et maîtrise technique.

    $340.00

  • Gods of the South Seas Silkscreen Print by Jacob Borshard

    Jacob Borshard Sérigraphie des dieux des mers du sud par Jacob Borshard

    Dieux des mers du Sud, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Jacob Borshard, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Jacob Borshard présente cent quatre-vingts petits dieux polynésiens. « Représentation portative des diverses idoles cataloguées par Sir Beebort York à bord du HMS Terrier, commandé par l'estimé capitaine George Blueberry, lors de ses récentes explorations des dernières eaux inexplorées des mers du Sud. Gravure de J. Shardsley pour l'Encyclopaedia Novus Plumbeus, 1790. Exemplaires supplémentaires disponibles pour deux pence pièce auprès de Gooseberry Bros. Ltd., Londres. »

    $201.00

  • Rainbow Sherbet Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Strawberry Cough Stoned Eye Mini pépites

    Achetez Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Handmade & Painted Art Toy Collectible Artwork par les artistes pop Nugg Life NY. Hommage aux plantes sur le thème du cannabis/marijuana avec des accents colorés peints à la main. Mini Nug mesure environ 2,5 à 3 pouces de haut et est fait à la main, peint et assemblé avec un conteneur de livraison NYC. Tirage limité à 15 exemplaires signés et numérotés.

    $112.00

  • Radioactive R Nerm Æ-09 Nermal Art Toy Figure by Rip N Dip

    Rip N Dip Radioactive R Nerm Æ-09 Nermal Art Toy Figure par Rip N Dip

    Radioactive R Nerm Æ-09 Nermal Limited Anatomy Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti artist Rip N Dip. Figurine en vinyle NERM Æ-09 de 35,5 cm (14 pouces) phosphorescente

    $256.00

  • Healer Veiled Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Guérisseur voilé Archival Print par Adrian Cox

    Healer Veiled Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Adrian Cox, Street Pop Art Graffiti Legend. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022 - 13 x 24 pouces

    $291.00

  • Killer Season CESpool HPM Embellished Archival Print by Ces

    Ces One- Rob Provenzano Killer Season CESpool HPM Embelli Archival Print par Ces

    Killer Season - CESpool, estampe en édition limitée rehaussée à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste Ces One - Rob Provenzano, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Saison meurtrière • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Embellissements supplémentaires peints à la main sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm. Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste CES, en édition limitée à 10 exemplaires.

    $330.00

  • Pretence Green Silkscreen Print by MAD

    Mad Sérigraphie Pretense Green par MAD

    Pretence - Édition limitée verte, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts 315 g/m² par MAD Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 19,7 x 27,5 pouces. MAD (né en 1987) est un artiste de rue originaire de Tabriz, en Iran, actif depuis 2008. Ses principaux centres d'intérêt incluent la combinaison de commentaires sociaux et culturels critiques avec une dose d'humour et de métaphore, la guerre, la paix, la liberté, l'humanité, etc.

    $352.00

  • An Element Unprepared For Archival Print by Ben Kehoe

    Ben Kehoe Un élément non préparé pour l'impression d'archives par Ben Kehoe

    « An Element Unprepared For », tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier photo d'archives, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe. 13 po x 17 po, bordure blanche de 1,5 po x 1 po incluse. Imprimé sur papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² - signé et numéroté.

    $217.00

  • Minions 22 Blotter Paper Archival Print by Adam Fujita

    Adam Fujita Minions 22 papier buvard impression d'archives par Adam Fujita

    Minions 22, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Adam Fujita. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $352.00

  • Breathe Out Giclee Print by Charmaine Olivia

    Charmaine Olivia Respirez Impression Giclée par Charmaine Olivia

    Œuvre d'art Breathe Out, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Charmaine Olivia. Édition limitée à 350 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format de l'œuvre à déterminer.

    $214.00

  • Omniscient Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $360.00

  • Duality Fox Mulder X FIles Silkscreen Print by Jeremy VanCleef

    Jeremy VanCleef Duality Fox Mulder X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef

    Duality Fox Mulder X Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef Tirage à la main sur papier d'art Édition limitée 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 25 exemplaires Format de l'œuvre 18x24 Sérigraphie de Fox Mulder X Files. Duality Fox Mulder X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef « Duality Fox Mulder » est une sérigraphie en édition limitée créée par Jeremy VanCleef en 2013, offrant une interprétation saisissante du personnage emblématique de la série « X-Files ». Tirée à la main, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) a été produite à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce rare et très recherchée. L'œuvre capture la complexité psychologique de Fox Mulder grâce à une composition minimaliste et audacieuse, combinée à des textures en demi-teintes à fort contraste et à des touches de vert néon. Cette estampe reflète la fusion caractéristique de VanCleef entre le street art, le pop art et le graffiti, où les thèmes de la culture populaire sont réinterprétés à travers un prisme urbain et contemporain. Concept et symbolisme visuel La composition de Duality Fox Mulder explore les thèmes de la vérité, de la paranoïa et de la perception, essentiels à l'intrigue de X-Files. Le portrait de Mulder est partiellement fragmenté : des parties de son visage sont manquantes, remplacées par un espace négatif saisissant. Cette déconstruction renforce le conflit intérieur du personnage entre croyance et scepticisme, réalité et illusion. Les yeux vides ajoutent une touche fantomatique, suggérant que sa quête incessante de réponses l'a à la fois éclairé et consumé par l'obsession. La typographie environnante comprend des phrases telles que « Ne faites confiance à personne » et « La vérité est ailleurs », emblématiques de la série, renforçant le mystère et l'intrigue. La texture granuleuse et vieillie du fond imite des photocopies de dossiers conspirationnistes, accentuant l'idée de secret et de dissimulation gouvernementale. La palette de couleurs restreinte, dominée par le vert et le noir, fait directement référence à la lueur étrange souvent associée aux thèmes extraterrestres en science-fiction, conférant à l'œuvre un aspect à la fois vintage et futuriste. Influence du street art, du pop art et du graffiti L'œuvre de Jeremy VanCleef puise souvent son inspiration dans l'esthétique du street art et du graffiti, et cette estampe ne fait pas exception. L'utilisation de la technique d'impression en demi-teintes, des portraits inspirés du pochoir et des éléments textuels à l'aspect vieilli rappelle les affiches collées que l'on trouve dans les milieux urbains. Les touches de vert fluo confèrent à l'œuvre une dimension cyberpunk et underground, renforçant l'esprit DIY de la culture street art. La superposition de textes et d'images, ainsi que l'utilisation calculée de l'espace négatif, permettent une interaction entre une conception structurée et une expression brute et spontanée. Cette technique reflète la manière dont les graffeurs utilisent les murs comme toiles, superposant différents éléments visuels pour créer un récit évolutif. Les imperfections délibérées de l'application de l'encre rattachent davantage l'œuvre aux procédés artisanaux et analogiques qui caractérisent le mouvement de la sérigraphie dans le street art. Collectibilité et impact culturel Avec seulement 25 exemplaires existants, « Duality Fox Mulder » est une pièce de collection exclusive dans l'univers du street art et du graffiti. La capacité de Jeremy VanCleef à réinterpréter les figures de la culture populaire à travers une approche subversive et inspirée du street art fait de cette estampe un objet très recherché par les collectionneurs d'estampes contemporaines et d'objets de science-fiction. « X-Files » demeure une référence culturelle, ses thèmes – secret d'État, vie extraterrestre et quête de vérité – restant d'actualité. Cette estampe capture cette pertinence, utilisant les techniques du street art pour élever le personnage de Mulder au rang d'icône visuelle. Le savoir-faire artisanal de la sérigraphie garantit à chaque exemplaire un caractère unique, renforçant son statut de pièce majeure à la croisée de l'art urbain et de la mythologie télévisuelle culte.

    $243.00

  • Where Redwoods Meet The Sea AP Archival Print by Amy Sol

    Amy Sol Là où les séquoias rencontrent la mer AP Archival Print par Amy Sol

    Là où les séquoias rencontrent la mer, tirage d'art en édition limitée AP Archival Pigment Fine Edition sur papier Signa Smooth 300 g/m² par l'artiste Amy Sol, légende du street art pop graffiti. Épreuve d'artiste AP 2021 Signée et numérotée 19,5 x 19,5 cm Édition limitée à 35 exemplaires Là où les séquoias rencontrent la mer : une épreuve d'artiste en édition limitée d'Amy Sol « Là où les séquoias rencontrent la mer » est une œuvre saisissante d'Amy Sol, artiste reconnue pour sa contribution unique au Street Pop Art et son talent pour fusionner la beauté de la nature avec la présence sereine et contemplative de ses sujets. Créée en 2021 comme épreuve d'artiste, cette œuvre capture l'instant magique où les séquoias géants rencontrent les douces vagues de la mer. Tirée à seulement 35 exemplaires, chacun signé et numéroté par Sol elle-même, cette édition limitée confère à cette pièce une valeur inestimable en tant qu'objet de collection dans le domaine de l'art contemporain et de l'inspiration graffiti. Imprimée sur papier Signa Smooth 300 g/m², elle offre une grande fidélité des couleurs et une texture remarquable, donnant vie à la composition sereine d'Amy Sol. L'exploration artistique de la nature et de la solitude par Amy Sol Le style d'Amy Sol est profondément ancré dans une imagerie douce et naturaliste, mêlant souvent des éléments naturels à des figures humaines contemplatives. Dans « Là où les séquoias rencontrent la mer », son art transporte le spectateur dans une scène forestière sereine où l'immensité des séquoias contraste avec la délicatesse d'une silhouette solitaire, debout à la lisière de la forêt, le regard tourné vers l'eau. Ses tons pastel feutrés et ses ombres délicates confèrent à la scène une atmosphère onirique, permettant au spectateur de ressentir le calme et l'isolement qui s'en dégagent. Les ombres de créatures ressemblant à des ours, projetées entre les arbres, ajoutent une dimension intrigante à la composition, suggérant une harmonie tacite entre la présence humaine et la faune sauvage. Cette scène paisible illustre la capacité d'Amy Sol à transmettre des émotions et des récits par la subtilité des détails et de la composition. En inscrivant la figure féminine dans l'immensité du paysage d'arbres et d'eau, Sol explore les thèmes de la solitude et de la contemplation, soulignant le lien profond qui unit l'individu au monde naturel. Son approche caractéristique, qui consiste à combiner des couleurs douces à des détails complexes, invite le spectateur à explorer la profondeur et l'harmonie de la scène, offrant un moment d'introspection et de paix. Le pop art urbain et l'influence des graffitis Bien que l'œuvre d'Amy Sol ne présente pas d'emblée les visuels audacieux du graffiti traditionnel, son intégration des principes du Street Pop Art est manifeste dans la manière dont elle propose ses créations sous forme d'estampes de collection en édition limitée. Le Street Pop Art, mouvement qui fusionne l'accessibilité de la culture pop et l'expressivité brute du street art, s'accorde parfaitement avec la démarche de Sol, qui consiste à produire des éditions limitées, à l'instar de cette épreuve d'artiste. Cette approche préserve l'exclusivité et la valeur de chaque pièce, à l'image des œuvres éphémères et symboliques que les graffeurs créent souvent. « Where Redwoods Meet the Sea » de Sol incarne cette philosophie, offrant une œuvre à la fois accessible à tous et précieuse pour les collectionneurs. Le recours aux éditions limitées permet à l'œuvre d'Amy Sol de se situer à la croisée des beaux-arts et du street art, séduisant ainsi les collectionneurs d'art traditionnel comme les amateurs d'art urbain. Son choix de ne produire que 35 épreuves d'artiste pour cette œuvre confère à chaque tirage une rareté particulière, reflétant la nature éphémère du street art et le désir de saisir l'instant. Cette pratique moderne, propre au Street Pop Art, en accroît la valeur et en fait une pièce de choix pour les amateurs d'art contemporain imprégné d'esthétique urbaine. La valeur de collection du lieu où les séquoias rencontrent la mer En tant qu'épreuve d'artiste en édition limitée, « Là où les séquoias rencontrent la mer » acquiert une valeur particulière, notamment auprès des collectionneurs en quête d'œuvres uniques, signées directement par l'artiste. Chaque tirage, réalisé sur un papier Signa Smooth 300 g/m² de haute qualité, garantit la longévité et la richesse des détails de la scène imaginée par Sol. Ce type de papier sublime les subtiles transitions de couleurs, permettant au spectateur d'apprécier chaque nuance de ce paysage paisible. Ses dimensions de 49,5 x 49,5 cm (19,5 x 19,5 pouces) lui confèrent une grande polyvalence et lui permettent de s'intégrer harmonieusement à tous les intérieurs, apportant une présence à la fois discrète et marquante à toute collection. « Là où les séquoias rencontrent la mer » d'Amy Sol est bien plus qu'une simple estampe : c'est une réflexion intime sur la solitude, la nature et le mouvement de l'art moderne. Le mariage réussi du pop art urbain et d'éléments naturalistes par Amy Sol offre aux collectionneurs une œuvre contemporaine d'une grande profondeur émotionnelle et d'une qualité artistique indéniable. Chaque épreuve d'artiste en édition limitée témoigne de son talent pour créer des œuvres aussi captivantes visuellement que significatives, offrant un espace où les spectateurs peuvent renouer avec la nature et explorer la sérénité de son art.

    $572.00

  • Primer I Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer I Archival Print par Dave Pollot

    Primer I, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier chiffon velours mat 315 g/m² par Dave Pollot, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Édition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 61 x 87 cm (marge de 5 cm incluse). Imprimé sur papier chiffon mat velours, 315 g/m². Signé et numéroté par l’artiste.

    $589.00

  • Animaniac Marker Drawing by Sechor

    Sechor Dessin au marqueur Animaniac par Sechor

    Dessin original à la main au feutre et au crayon d'Animaniac sur papier Bristol par l'artiste de street art graffiti moderne Sechor. Dessin original signé au feutre, janvier 2021, 35,5 x 43 cm, papier Bristol

    $291.00

  • Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf Silkscreen Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie Iconic Bubble White 24ct Gold Leaf par Cope2 - Fernando Carlo

    Bulle iconique - Sérigraphie en édition limitée, 8 couleurs, feuille d'or blanc 24 carats, tirée à la main, sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Cope2. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée à 25 exemplaires, signée par l'artiste. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Somerset 300 g/m² avec feuille d'or 24 carats. Dimensions : 75 x 55 cm. Année : 2019.

    $533.00

  • Cheese Dollar Original Mixed Media Painting by RYCA- Ryan Callanan

    RYCA- Ryan Callanan Peinture originale technique mixte « Cheese Dollar » par RYCA - Ryan Callanan

    Œuvre d'art unique en son genre, découpée au pochoir dans un billet d'un dollar, réalisée en technique mixte et encadrée par l'artiste populaire de street art et de culture pop RYCA - Ryan Callanan. Œuvre originale signée de 2017, format 6 x 2,5 pouces (15,2 x 6,4 cm). Pièce de 6,4 x 15,5 cm (2-1/2 x 6-1/8 pouces) découpée au pochoir « RYCA Cheese Dollar ». Signée dans le coin inférieur droit. Dimensions encadrées : 6,25 x 9,75 pouces (15,9 x 24,8 cm). « Cheese Dollar » de RYCA : une œuvre marquante du street art pop et du graffiti. « Cheese Dollar », une œuvre de Ryan Callanan (RYCA), illustre avec force la fusion entre le street art et la monnaie traditionnelle. Cette œuvre unique, réalisée en techniques mixtes et signée en 2017, incarne l'esprit de l'incursion du street art dans la culture populaire et le débat économique. Mesurant 15,2 x 6,4 cm (6,25 x 9,75 pouces une fois encadrée), elle témoigne du savoir-faire méticuleux et de la profondeur de réflexion de Callanan. Dans « Cheese Dollar », RYCA utilise la technique du pochoir sur un véritable billet d'un dollar, symbole du consumérisme et du capitalisme, pour le réinventer avec un message à la fois fantaisiste et incisif. En détournant ce symbole omniprésent de la valeur, Callanan insuffle humour et critique au débat sur le rôle de l'argent dans la société moderne. Le titre de l'œuvre, « Cheese », terme familier pour désigner l'argent, joue davantage sur l'intersection du langage et du symbolisme souvent explorée dans le pop art urbain. Importance des techniques mixtes dans l'œuvre de RYCA La nature mixte de « Cheese Dollar » témoigne de l'approche novatrice de RYCA en matière de street art, mêlant matériaux et techniques non traditionnels pour créer une œuvre inédite. L'utilisation d'un véritable billet d'un dollar comme support invite le spectateur à repenser la valeur que nous attribuons à la monnaie et aux objets que nous jugeons dignes d'une transformation artistique. La signature de Callanan, en bas à droite, est un gage d'authenticité et atteste de la participation de l'artiste à la transformation de l'objet. Cette œuvre de RYCA reflète son intérêt plus large pour la société de consommation, les valeurs et les thèmes de la culture populaire. En s'appropriant et en détournant la monnaie, « Cheese Dollar » devient un vecteur de commentaire social, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti, œuvres destinées à provoquer et à alimenter le débat public. Le choix de l'encadrer élève cette œuvre du statut de simple objet de transaction à celui d'œuvre d'art protégée et précieuse, complexifiant ainsi son interprétation et sa signification. L'influence continue de RYCA dans les milieux artistiques L'œuvre « Cheese Dollar » de RYCA symbolise l'influence constante de l'artiste sur la scène du street art et du graffiti. À travers ce type d'œuvres, Callanan continue de bousculer les perceptions et de captiver le public grâce à un subtil mélange de références culturelles et de commentaires. Cette pièce contribue à un dialogue sur le matérialisme inhérent à la culture contemporaine, utilisant l'art pour interroger et critiquer les systèmes de valeurs qui dominent notre société. Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme RYCA jouent un rôle crucial en orientant le débat et en remettant en question l'ordre établi. Des œuvres telles que « Cheese Dollar » garantissent que le discours reste aussi dynamique et multiforme que les formes artistiques elles-mêmes, offrant de nouvelles perspectives et un éclairage nouveau sur l'interaction complexe entre art, culture et économie. Par son art, RYCA capture l'essence de son époque et façonne l'avenir de la perception et de la compréhension du street art.

    $655.00

  • Pizza Time! Giclee Print by Iam8bit

    Other Artists L'heure des pizzas ! Impression Giclée par Iam8bit

    Pizza Time ! Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art, par l'artiste de graffiti pop culture Iam8bit.

    $103.00

  • Sale -15% Eyes Like Those Original Spray Paint Acrylic Painting by Indie184- Soraya Marquez

    Indie184- Soraya Marquez Yeux comme ces peinture acrylique originale en aérosol par Indie184- Soraya Marquez

    « Des yeux comme ceux-là », œuvre d'art originale et unique, collage de peinture à la bombe aérosol, technique mixte, sur toile tendue, par l'artiste pop Indie184 - Soraya Marquez. Peinture originale unique signée de 2017, format 35,5 x 48 pouces. Toile non doublée.

    $3,259.00 $2,770.00

  • Fishtucanopus Green Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie verte Fishtucanopus par Nate Duval

    Fishtucanopus - Sérigraphie monochrome verte réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste recherché Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Œuvre d'art signée en édition limitée de 2014, format 6x4

    $16.00

  • Zeni Geva Zen Guerrilla Black Manna 1996 San Francisco California Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $230.00

  • Relax Original Acrylic Painting by Vandul

    Vandul PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $578.00

  • Why You Fail Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Pourquoi tu échoues ? Impression giclée par Dave Pollot

    « Why You Fail », impression giclée par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 13,19 x 20 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Pourquoi tu échoues ? Impression giclée de Dave Pollot : L’univers Star Wars peint à travers la nostalgie américaine « Why You Fail » de Dave Pollot est une édition limitée numérotée et signée de 2025 exemplaires, imprimée sur toile au format 13,19 x 20 pouces et faisant partie de la série spéciale Star Wars du 4 mai. Cette œuvre met en scène un moment de calme lors de l'entraînement d'un Jedi, au sein d'un paysage boisé serein, typique des peintures américaines du milieu du XXe siècle. La juxtaposition saisissante entre l'univers fantastique de Star Wars et le réalisme paisible de l'art décoratif traditionnel inscrit résolument cette pièce dans le panthéon du street art et du graffiti. La subtile narration de Pollot confère une gravité à une composition humoristique, invitant à la réflexion sur le mentorat, l'échec et l'héritage. Paysage classique encadré par un reflet de science-fiction La scène met en scène le Maître Jedi Yoda, debout au pied d'un grand arbre, le regard pensif tourné vers l'arrière-plan, où le jeune Luke Skywalker s'entraîne au bord d'un lac brumeux. Le regard du spectateur est attiré par les reflets de l'eau, au-delà du feuillage verdoyant et de la canopée baignée de soleil, vers un espace où se mêlent imagination et nostalgie. Si l'arrière-plan évoque les peintures rustiques américaines qui ornaient autrefois les brocantes et les maisons familiales, la présence de Yoda et de Luke lui confère une dimension narrative nouvelle. Le titre, « Pourquoi tu échoues », fait allusion à l'un des enseignements les plus célèbres de Yoda, renforçant le thème de la croissance personnelle et du dépassement des difficultés. La technique et le message de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain qui a commencé à réinterpréter des estampes traditionnelles mises au rebut en y intégrant des éléments de la culture pop de manière à la fois fluide et subversive. Chaque figure qu'il incorpore est méticuleusement assortie en termes de lumière, d'échelle et de perspective, créant des illusions si naturelles qu'elles semblent faire partie intégrante de l'œuvre originale. Dans « Why You Fail », sa maîtrise de la technique picturale permet à Yoda de paraître presque organiquement intégré au paysage. Le calme environnant de la forêt, contrastant avec l'intensité de la discipline Jedi, confère une sagesse tranquille à la composition. Le cadre naturaliste devient un théâtre d'introspection, habilement dissimulé sous un voile de nostalgie et de passion. Art urbain pop et graffiti à travers la réutilisation narrative La place de cette œuvre dans le dialogue plus large entre le street art et le graffiti réside dans sa capacité à réinterpréter le familier à travers un contexte subversif. L'œuvre de Pollot ne se limite pas à l'espace d'exposition, mais s'inscrit dans un remixage culturel. Sa démarche rejoint la narration visuelle moderne, où des icônes du cinéma, de la musique et des jeux vidéo sont intégrées à des formats autrefois considérés comme traditionnels. « Why You Fail » invite les spectateurs à s'interroger non seulement sur la manière dont les histoires sont racontées, mais aussi sur le lieu où elles le sont. En plaçant Yoda dans une scène initialement dépourvue d'épopée galactique, l'œuvre encourage la méditation sur l'héritage, l'apprentissage et les moments de calme qui définissent la transformation personnelle. L'estampe devient à la fois objet de collection et réflexion philosophique, redéfinissant notre rapport à la culture populaire à travers le prisme des beaux-arts.

    $350.00

  • Dance of the Dragons Silkscreen Print by Rhys Cooper

    Rhys Cooper Sérigraphie de la danse des dragons par Rhys Cooper

    « Dance of the Dragons », édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier French Speckletone naturel 80 lb, par Rhys Cooper, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Le jeune Rhys Cooper, originaire de Melbourne, s'est fait un nom dans le milieu des affiches rock au cours des 10 dernières années, travaillant notamment pour des groupes comme Them Crooked Vultures, Rage Against the Machine, Queens of the Stone Age, Soundgarden et Pearl Jam. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $217.00

  • Cialis Le Pew Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Papier buvard Cialis Le Pew, impression d'archives par Ben Frost

    Impression d'art sur papier buvard perforé Cialis Le Pew par Ben Frost, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée 2025 de tirage pigmentaire d'archives à déterminer sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2025. Les éditions limitées sur buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Esthétique pharmaceutique et satire dessinée L'œuvre « Cialis Le Pew » de Ben Frost fusionne l'absurdité du dessin animé et l'esthétique pharmaceutique dans une édition limitée sur papier buvard, disponible depuis 2025. Reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis provocateurs, Frost invite le spectateur à une expérience subversive en mêlant le personnage suggestif de Pépé le Putois à l'identité visuelle du Cialis, médicament bien connu contre les troubles de l'érection. Imprimée sur un papier buvard perforé de 19 x 19 cm et perforée à la main par Zane Kesey, cette œuvre se situe à la croisée de la critique consumériste et de l'humour visuel. Avec un trait audacieux et une palette de couleurs typiquement pharmaceutiques, Frost utilise la satire pour exposer les contradictions entre santé, désir et fantasme dans la culture commerciale. Réinterpréter le message de marque à travers la pop urbaine L'œuvre de Ben Frost s'approprie fréquemment le langage visuel des biens de consommation, notamment ceux liés aux produits pharmaceutiques et à la restauration rapide. Dans cette estampe, la structure formelle d'un emballage de Cialis est conservée : informations posologiques, marque et logo de l'entreprise sont présents. Mais l'ajout de Pepé Le Pew, alangui de manière provocante, transforme radicalement le message. L'œuvre ne traite plus d'un traitement médical ; elle devient une réflexion sur la projection romantique, la masculinité toxique et la séduction à grande échelle. Frost joue délibérément avec les tabous en insérant un personnage de dessin animé controversé dans l'emballage d'un médicament bien réel, utilisant l'humour comme outil d'interrogation culturelle. Format buvard comme toile conceptuelle Le choix de présenter cette estampe sur du papier buvard perforé approfondit sa portée. Traditionnellement associé à la culture psychédélique, l'art du buvard sert de plateforme à l'expression graphique contestataire depuis les années 1960. Dans ce format, l'image de Frost évoque les états de conscience modifiés, la dépendance aux drogues et la désillusion sociale. Le matériau devient un message en soi, incitant le spectateur à s'interroger sur sa consommation d'information, de médias et sur la construction de son identité. Les perforations ne sont pas seulement un clin d'œil à la culture underground des drogues, mais aussi un procédé qui abolit la froideur clinique des emballages pharmaceutiques. Ben Frost et le langage de l'ironie visuelle Ben Frost, artiste contemporain australien, s'est fait connaître en détournant logos, mascottes et marques visuelles. Par la juxtaposition satirique, il aborde l'addiction, la surconsommation et les contradictions du marketing moderne. Avec Cialis Le Pew, il poursuit cette démarche en transformant une boîte de médicament en une métaphore visuelle du désir et de la farce. L'œuvre interpelle le spectateur passif, l'invitant à s'interroger sur l'intersection entre intimité et marchandisation. À la fois provocatrice et engagée, elle est la rencontre explosive entre l'innocence du dessin animé et le marketing adulte, laissant une empreinte visuelle durable.

    $550.00

  • Green/Blue/Red/Yellow 10 Year Silkscreen Print by Hense- Alex Brewer

    Hense- Alex Brewer Sérigraphie verte/bleue/rouge/jaune, garantie 10 ans, par Hense-Alex Brewer

    Sérigraphie commémorative verte/bleue/rouge/jaune pour le 10e anniversaire, par Hense-Alex Brewer. Tirage à la main sur papier d'art. Édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2023). Œuvre d'art de 19,69 x 27,56 pouces. Sérigraphie réalisée pour célébrer le 10e anniversaire de The Jaunt Abstract Art par Hense-Alex Brewer. Sérigraphie commémorative du 10e anniversaire (vert/bleu/rouge/jaune) par Hense Créée en 2023 par l'artiste d'Atlanta Alex Brewer, connu sous le nom de Hense, la sérigraphie « Green/Blue/Red/Yellow 10 Year Anniversary » célèbre une décennie d'exploration artistique avec « The Jaunt ». Cette œuvre en édition limitée est un exemple saisissant d'art urbain abstrait, de pop art et de graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires signés et numérotés, chaque estampe mesure 50 x 70 cm et est imprimée sur papier d'art avec des techniques de sérigraphie audacieuses qui font écho à l'utilisation emblématique de la géométrie, des aplats de couleur et de la tension spatiale propre à Brewer. La composition, avec ses formes organiques imbriquées et sa palette de couleurs primaires vibrantes, rend hommage à ses fresques murales de grande envergure tout en offrant une rencontre plus intime avec son langage visuel. Transition de Hense du graffiti à l'abstraction contemporaine Alex Brewer a commencé à peindre des graffitis au début des années 1990 à Atlanta, où il a développé un style distinctif basé sur les lettres, sous le pseudonyme de Hense. Sa carrière a évolué des trains et des murs vers l'art public commandé, où il s'est fait connaître pour ses immenses fresques abstraites aux couleurs vives. Son passage au travail en atelier a permis à sa pratique de s'étendre à l'expressionnisme abstrait, tout en restant fidèle à l'esthétique et à la philosophie de la culture graffiti. Les œuvres de street art et de graffiti de Hense délaissent souvent les éléments figuratifs au profit de l'abstraction pure, se concentrant sur la forme, la ligne et la couleur pour créer un rythme visuel. Cette sérigraphie reflète ses techniques murales, distillant la complexité de ses œuvres publiques en formes plates et superposées, avec un alignement précis des couleurs. Le street pop rencontre la géométrie minimaliste L'estampe Vert/Bleu/Rouge/Jaune utilise quatre teintes dominantes – vert, bleu, rouge et jaune – pour créer une composition dynamique et équilibrée. L'espace négatif joue un rôle crucial, les interludes blancs offrant un répit visuel au milieu des couleurs saturées. Les formes, à la fois ludiques et réfléchies, évoquent aussi bien les échafaudages architecturaux que la spontanéité du graffiti. L'interaction entre minimalisme graphique et gestes inspirés de la rue illustre la nature hybride du Street Pop Art et du graffiti. Le processus de Hense consiste à cartographier des structures intuitives sur la surface de l'estampe, chaque couleur étant superposée pour créer rythme et profondeur spatiale. Le résultat est à la fois spontané et maîtrisé, reflétant la dualité entre l'improvisation du graffiti et la rigueur de la gravure d'art. Une décennie avec The Jaunt et la culture du collectionnisme Sortie à l'occasion du 10e anniversaire de The Jaunt, cette sérigraphie est bien plus qu'une simple estampe : elle représente un instantané de collaboration culturelle. The Jaunt, reconnu pour ses résidences d'artistes et ses éditions collector à travers le monde, a choisi Hense pour créer une œuvre qui retrace son parcours, de graffeur de rue à artiste contemporain international. Tirée à seulement 50 exemplaires, cette estampe signée confirme la place de Hense dans le débat autour du street art, du pop art et du graffiti. Qu'on l'interprète comme une composition abstraite ou une expression codée puisant ses racines dans l'histoire du graffiti, cette estampe s'impose à la fois comme une pièce de collection et une célébration de l'art interdisciplinaire né de la créativité urbaine.

    $618.00

  • Abstraction Pollock Red Green Original Oil Painting by Samuel Kamen

    Samuel Kamen Abstraction Pollock Rouge Vert Peinture à l'huile originale par Samuel Kamen

    Abstraction Pollock Rouge Vert Œuvre originale unique en son genre Peinture à l'huile sur papier vélin par l'artiste post-moderne Samuel Kamen. XXe siècle, 12,25 x 14,5 pouces, signé, original

    $751.00

  • Island Yachting 84 Sunset Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau Masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation de trois voiliers sur un lac au coucher du soleil. Écaillures de peinture sur un arbre. Interprétation de « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil « Island Yachting '84 Sunset » témoigne avec éclat du génie créatif de Peter Keil, plus connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin ». Cette saisissante huile sur panneau de Masonite, réalisée en 1984 et signée de sa main, se déploie sur une généreuse toile de 61 x 61 cm. L'utilisation caractéristique de la peinture épaisse et texturée par Keil est pleinement visible, une technique signature qui peut entraîner un léger écaillage au fil du temps, reflétant le passage des années et le caractère intrinsèque de son œuvre. Cette toile représente trois voiliers sur un lac, baignés par la splendeur d'un coucher de soleil captivant – une scène qui fusionne la tranquillité de la nature et l'énergie dynamique du coup de pinceau de Keil. Le tableau incarne la vitalité du Street Pop Art et du graffiti par ses choix de couleurs audacieux et la représentation dramatique du coucher de soleil. L'application de la couleur par Keil, en larges gestes amples, capture la beauté éphémère du soleil couchant, son reflet sur l'eau et les silhouettes se détachant sur le lac. Ce récit visuel saisissant est rendu avec une immédiateté souvent associée à l'art du graffiti. Parallèlement, le sujet et son traitement reflètent l'influence de la fascination du pop art pour les scènes et les objets du quotidien. L'héritage artistique et le médium de Peter Keil Le choix du panneau de Masonite par Peter Keil comme support témoigne de son attachement à l'esprit du street art, qui intègre souvent des matériaux non conventionnels. La robustesse du Masonite se marie parfaitement à la technique de l'empâtement employée par Keil, conférant à l'œuvre une profondeur de texture et une impression de durabilité qui font écho à la permanence des peintures murales. La surface offre également un support stable pour l'application en couches successives de peinture à l'huile, favorisant ainsi la richesse des empâtements et les contrastes de textures vibrants caractéristiques du style de Keil. Cette toile, « Island Yachting '84 Sunset », illustre l'exploration par Keil du jeu d'ombre et de lumière, un thème central du Street Pop Art et du graffiti. Les silhouettes et le coucher de soleil flamboyant créent un dialogue entre l'audace de l'œuvre et la subtilité de son sujet, un équilibre que Keil parvient à trouver à chaque coup de pinceau. L'œuvre est un régal pour les yeux et un récit du temps et de l'espace, capturant les instants sereins et fugaces du crépuscule sur l'eau. L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » dans l'art contemporain L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » sur la scène artistique contemporaine est multiple. D'une part, il témoigne de l'influence profonde de Keil sur le développement de l'art moderne, notamment au sein des genres du street art, du pop art et du graffiti. Sa capacité à transposer la spontanéité du street art en une forme plus durable remet en question et élargit les frontières de la perception et de l'expérience artistiques traditionnelles. D'autre part, la toile célèbre la liberté esthétique qui caractérise l'œuvre de Keil, illustrant son aptitude à saisir des émotions et des instants complexes sur un support rigide. De plus, elle nous rappelle la nature éphémère de l'art, à l'image du street art en perpétuelle évolution que Keil imite. Si l'écaillage de la peinture témoigne de son ancienneté, il lui confère une authenticité et une valeur historique indéniables, incarnant l'acceptation par l'artiste de l'imperfection et du changement comme éléments intrinsèques de son travail. Cette acceptation et cette célébration du passage du temps font d'« Island Yachting '84 Sunset » bien plus qu'une simple peinture : un véritable témoignage vivant de l'histoire de l'art. « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil est une œuvre exemplaire qui, par sa réalisation vibrante et sa profondeur émotionnelle, incarne l'essence même du Street Pop Art et du graffiti. Elle illustre avec force le talent artistique de Keil et sa contribution au dialogue entre les techniques picturales traditionnelles et le mouvement contemporain du street art. L'œuvre, qui continue de fasciner et d'inspirer, témoigne de la pérennité du travail de Keil et de son statut de figure majeure de l'art contemporain.

    $676.00

  • Origin of Species Jumble Blotter Paper Archival Print by Ziero Muko

    Ziero Muko Origine des espèces Jumble Blotter Paper Archival Print par Ziero Muko

    Origine des espèces Jumble, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Ziero Muko. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $533.00

  • GI Jane HPM Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier GI Jane HPM Print par Denial - Daniel Bombardier

    GI Jane - Estampe en édition limitée, technique mixte, ornée à la main, sur papier cartonné recyclé 700 g/m², par l'artiste Denial - Œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main (2018). Format : 13 x 19 pouces.

    $374.00

  • Astronaut Third Eye Cat Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie du chat du troisième œil de l'astronaute par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $159.00

  • Lava AP Giclee Print by Raid71

    Raid71 Lava AP Giclee Print par Raid71

    Lava AP Pop Modern Movie Artwork Limited Edition Giclee Print on Fine Art Paper by Pixar Graffiti Modern Artist Raid71. Épreuve d'artiste AP 2022, tirage officiel Pixar Lava 5x6, impression giclée courte, signée, édition numérotée à la main de 40 exemplaires.

    $146.00

  • Riot Cop 100% & 400% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Brandalism & Brandalised Riot Cop 100 % et 400 % Be@rbrick par Brandalised x Medicom Toy x Banksy

    Riot Cop 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyl Artwork Toy Collectable Art Figure par Brandalism. 2022 Neuf en boîte Brandalised x Medicom Toy x Banksy En 2022, Medicom Toy et le célèbre artiste Banksy sont de retour avec le Bearbrick Riot Cop ! Il s'agit de la troisième collaboration entre Medicom Toy et Brandalism. La technologie de transfert à l'eau garantit un placement unique des motifs. Les Bearbricks, disponibles en tailles 100 % et 400 %, mesurent respectivement 7 cm et 28 cm de hauteur.

    $305.00

  • Peace Baby Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Papier buvard Peace Baby, impression d'archives par Ron English - POPaganda

    Papier buvard Peace Baby, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 5,6 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $371.00

  • Duke of Lizards SPAC #1- Watercolor AP Letterpress - Sprayed Paint Art Collection

    AJ Masthay Duke of Lizards SPAC #1 Aquarelle AP Letterpress Print par AJ Masthay

    Duke of Lizards SPAC #1 - Variante aquarelle, édition limitée, impression typographique manuelle 4 couleurs sur papier beaux-arts par AJ Masthay, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Épreuve d'artiste (AP). Fond frangé à la main, linogravure 4 couleurs. Triptyque, Lézard, Saratoga Springs, New York, NYC, Fête, Événement, Poisson, juillet 2013. SPAC, Saratoga Performing Arts Center, Entracte, Triptyque, Lézard, Saratoga Springs, New York, NYC, Fête, Événement, Poisson

    $236.00

Green

Teintes émeraude : L'utilisation du vert dans le pop art et le graffiti

L'émergence du vert dans la culture visuelle urbaine

Le vert, couleur de la nature et de la renaissance, a fait une entrée remarquée dans le monde urbain, s'imposant comme une figure incontournable du street art et du graffiti. Cette couleur possède le pouvoir unique de transmettre une vaste palette d'émotions et de messages, de la tranquillité et de la croissance à l'envie et à la vigueur. Dans le street art et le graffiti, le vert n'est pas qu'une simple couleur ; c'est un message. Il apporte une touche de nature à l'environnement souvent austère et bétonné de la ville, créant un contraste saisissant qui insuffle la vie aux structures et surfaces inertes.

Aspects techniques du vert dans l'art urbain

L'utilisation technique du vert dans l'art urbain est aussi variée que ses nuances. Dans le street art, le vert se décline dans toute sa palette, des verts citron vifs qui attirent immédiatement le regard aux tons olive plus doux qui évoquent la sophistication et l'authenticité. Les graffeurs apprécient cette couleur pour sa capacité à créer une ambiance. Le vert peut ancrer une œuvre dans le calme ou lui insuffler une énergie vibrante. La teinte choisie influence considérablement l'interaction de l'œuvre avec la lumière et son environnement, et par conséquent la perception qu'en a le public.

Le vert comme symbole culturel dans l'art

Culturellement, le vert est porteur d'une riche symbolique que les artistes de rue et de pop art exploitent. Cette couleur peut représenter des mouvements politiques, l'activisme environnemental et le changement social. Dans le street art et le graffiti, le vert est souvent utilisé pour établir des liens avec ces thèmes, tirant parti de son capital culturel pour amplifier un message ou une cause. Ce symbolisme se perpétue chez le public ; le vert peut susciter une reconnaissance et une implication dans le récit plus profond de l'œuvre.

Dynamique des couleurs : le vert dans la composition

En matière de dynamique des couleurs, le vert se distingue par sa grande polyvalence. Il peut s'harmoniser ou créer un contraste saisissant au sein d'une composition, selon son utilisation. La théorie des couleurs employée par les artistes de street art et de graffiti intègre souvent le vert, soit pour se fondre harmonieusement avec d'autres tons naturels, soit pour le faire ressortir sur un fond complémentaire, comme le rouge ou l'orange. Dans les compositions où le vert est associé à des nuances de bleu, une impression de tranquillité et de naturalisme se dégage souvent. À l'inverse, son utilisation avec le jaune peut créer un effet énergisant et dynamique.

Le symbolisme et l'utilité du vert dans l'art urbain

Dans l'art urbain, le symbolisme du vert dépasse sa simple attrait visuel. Couleur précieuse, le vert est souvent utilisé pour créer une impression d'espace et de profondeur. Ses différentes nuances ajoutent du relief et l'illusion de la texture, un atout précieux sur les surfaces planes qui servent généralement de toiles aux artistes de rue. De plus, le vert possède un pouvoir d'attraction inné, permettant de créer un point focal ou de diriger l'attention du spectateur vers des éléments spécifiques de l'œuvre.

L'avenir vert du street art et du pop art

Alors que l'avenir du street art et du graffiti s'annonce prometteur, le rôle du vert semble appelé à prendre une place encore plus importante. Face à une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, le vert est devenu une couleur militante, un appel visuel à l'action. Son utilisation constante dans l'art urbain reflète non seulement des préférences esthétiques, mais aussi une conscience collective en résonance avec les préoccupations contemporaines. Son application aux fresques, installations et œuvres individuelles est susceptible d'évoluer. Cependant, le message du vert restera clair : c'est la couleur de la vie, de la pensée et du lien indissociable entre l'urbain et le naturel. Dans toutes ses nuances, du néon au vert forêt, le vert, dans le street art et le graffiti, est un pont entre les mondes. Il rappelle la présence de l'organique au sein du artificiel, une touche de vitalité sur la toile grise de la ville. Son utilisation est aussi réfléchie qu'impactante, chaque teinte étant choisie pour sa capacité à communiquer, à se démarquer et à représenter la myriade d'idées que le vert incarne. Qu’elle évoque la croissance ou qu’elle clame le changement, la couleur verte exige d’être vue et prise en compte dans la palette plus large de l’expression urbaine.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte