Papier beaux-arts Hahnemühle
-
Jamie Reid God Save The Queen Collage Giclee Print par Jamie Reid
God Save The Queen Collage Artwork Giclée en édition limitée sur papier Hahnemühle Bamboo 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Jamie Reid. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Dimensions de l'œuvre : 32,3 x 22,8 cm. Mêlant art urbain, culture pop et contestation politique, « God Save The Queen » de Jamie Reid offre un poignant reflet de l'énergie brute et de la rébellion de l'ère punk. Créée en 2019, cette œuvre magistrale capture l'essence même de la rébellion, avec un portrait saisissant de la reine d'Angleterre, dont les yeux sont obscurcis par la phrase « God Save The Queen ». Bien plus qu'un simple spectacle visuel, c'est une véritable déclaration, incarnant l'esprit du mouvement punk et défiant les symboles et l'autorité du pouvoir établi. Cette imagerie, familière à beaucoup, est devenue emblématique du mouvement punk rock à la fin des années 1970. Sa résonance dépasse le cadre de l'art pour s'étendre à la musique, car elle est fortement associée au titre controversé « God Save the Queen » des Sex Pistols, sorti en 1977. L'audace de l'image, combinée aux paroles provocatrices de la chanson, a provoqué un véritable séisme social, faisant d'elle une œuvre iconique de l'histoire culturelle. Cette œuvre est une édition limitée de tirage giclée, produite à seulement 300 exemplaires. Chaque tirage est réalisé avec le plus grand soin sur un papier Hahnemühle Bamboo de qualité supérieure (290 g/m²), réputé pour son exceptionnelle qualité et sa capacité à révéler les moindres détails de l'œuvre. Mesurant 82 x 58 cm, chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par Reid, garantissant ainsi son authenticité. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art, posséder une pièce de cette édition limitée représente non seulement un plaisir visuel, mais aussi un témoignage historique, un moment où l'art, la musique et l'activisme se sont conjugués pour façonner une génération.
$712.00 $534.00
-
Jamie Reid Damn Them All Giclee Print par Jamie Reid
Impression giclée en édition limitée « Damn Them All » de l'artiste Jamie Reid, spécialiste du graffiti pop culture. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Dimensions de l'œuvre : 24,1 x 27,6 pouces. « Damn Them All » de Jamie Reid est une œuvre magistrale et évocatrice qui incarne avec force l'essence de la culture pop, du graffiti et du street art. Créée en 2019, cette œuvre témoigne de l'influence durable de Reid dans le domaine de l'art contemporain, offrant un mélange captivant de couleurs vives, d'éléments de collage complexes et d'un commentaire socio-politique incisif. Tirée en édition limitée à seulement 300 exemplaires, cette œuvre est une impression giclée impeccable sur papier Hahnemühle Bamboo 290 g/m² de qualité supérieure. Ce choix méticuleux du support garantit non seulement la longévité de l'œuvre, mais accentue également la vivacité de ses détails. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par Reid, faisant de chaque tirage une pièce de collection unique. Se pencher sur l'histoire de l'œuvre apporte un éclairage fascinant. Elle s'inspire d'un collage original créé par Reid pour un article du magazine The Guardian, qui explorait en profondeur les thèmes du républicanisme. De plus, cette image iconique trouve un écho particulier auprès des amateurs de punk, puisqu'elle figurait sur la pochette de « God Save the Queen » des Sex Pistols (1977), un titre qui a bouleversé les fondements de l'establishment britannique. Chaque détail, de la juxtaposition audacieuse de symboles culturels aux sous-entendus rebelles, incarne l'esprit d'une époque où l'art et la musique cherchaient à défier les normes sociales. Mesurant 61,2 x 70,1 cm, « Damn Them All » est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un témoignage historique, illustrant le talent exceptionnel de Jamie Reid pour mêler art et discours culturel et politique. Tirage limité à 300 exemplaires, imprimé sur papier bambou Hahnemühle 290 g/m², signé et numéroté. Image utilisée pour la couverture de l'album « God Save the Queen » des Sex Pistols en 1977. « Damn Them All » est une reproduction giclée en édition limitée de Jamie Reid. Inspirée d'un collage original réalisé pour un magazine du Guardian dont le sujet principal était le républicanisme. Tiré à 300 exemplaires sur papier bambou Hahnemühle 290 g/m², cet ouvrage est signé et numéroté par l'artiste. 61,2 x 70 cm (24,1 x 27,6 pouces)
$820.00 $615.00
-
Ron English- POPaganda La Cène dans South Park - Impression giclée par Ron English - POPaganda
« Last Supper in South Park », une œuvre d'art en édition limitée imprimée en giclée sur papier Hahnemühle Photo Rag Pearl par l'artiste de graffiti pop culture Ron English - POPaganda. South Park Studios est fier de présenter cette reproduction d'art de qualité muséale de « La Cène à South Park » par Ron English-POPoganda. Imprimée avec des encres pigmentées Epson sur papier Hahnemühle Photo Rag Pearl, cette pièce de collection non encadrée est signée et numérotée individuellement par l'artiste. Tirage limité à 150 exemplaires. Les créateurs de South Park et Ron English-POPoganda ont sélectionné 15 artistes pour rendre hommage à la 15e saison de South Park lors d'une exposition qui ouvrira ses portes le 28 mars à l'Opera Gallery de New York.
$835.00
-
Risk Rock GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$365.00
-
Jamie Reid Fuck Forever Giclee Print par Jamie Reid
Impression giclée en édition limitée « Fuck Forever » sur papier Hahnemühle Bamboo 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Jamie Reid. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Dimensions de l'œuvre : 24 x 33,5 pouces. Tiré d'une numérisation d'un collage original réalisé pour une affiche des Sex Pistols utilisée dans le film « The Great Rock 'n Roll Swindle ». Ce tirage a été préparé en 2006 mais n'a jamais été publié.
$752.00 $564.00
-
Caia Koopman Impression giclée cousue par Caia Koopman
Achetez Stitched Up Fine Artwork Giclee Limited Edition sur du papier d'archivage en coton épais par l'artiste de graffiti moderne Caia Koopman. Stitched Up est de 18 "x24", imprimé avec des encres pigmentées d'archives sur un beau papier d'art d'archives 100% coton épais. Il s'agit d'une édition limitée de 100 exemplaires.
$159.00
-
Revok SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$1,425.00 $1,069.00
-
Tavar Zawacki- Above 20 ans d'au-dessus Funny Farm Giclee Print par Tavar Zawacki- Above
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$223.00
-
Turf One- Jean LaBourdette L'inconscient de l'artiste - Autoportrait estampe de Turf One Jean LaBourdette
L'inconscient de l'artiste (Autoportrait, impression numérique Ultrachrome Giclée par Turf One - Œuvre de Jean LaBourdette, tirage en édition limitée sur papier photo Hahnemühle Fine Art, artiste graffiti pop de rue). Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2010. Format de l'œuvre : 16 x 24 pouces. L'inconscient de l'artiste : un aperçu de la psyché de Turf One « L’Inconscient de l’artiste (Autoportrait) » est une estampe numérique giclée ultra-chrome de Jean LaBourdette, alias Turf One. Tirée en édition limitée à 50 exemplaires signés et numérotés, cette estampe, parue en 2010, illustre parfaitement son exploration du street art et du graffiti. Imprimée sur papier d’art Photo Rag Hahnemühle, au format 40,6 x 61 cm (16 x 24 pouces), elle témoigne de l’exigence de qualité de Turf One et de son respect pour l’art de l’impression d’art. Symbolisme et technique dans l'impression giclée de Turf One Cette œuvre se distingue par sa complexité symbolique et sa minutie, caractéristiques du travail de Turf One. Le choix d'un chimpanzé coiffé d'un fez et contemplant un crâne humain évoque le thème classique de la vanité, touchant à la nature éphémère de la vie et à la quête du savoir. Ce motif récurrent dans l'histoire de l'art, rendu célèbre par le tableau « Les Ambassadeurs » d'Holbein, trouve une nouvelle dimension dans l'interprétation contemporaine de Turf One. L'utilisation de l'ultrachrome, une technique d'impression moderne reconnue pour sa fidélité des couleurs et sa longévité, fait le lien entre les supports artistiques traditionnels et l'ère numérique. Ce procédé permet de restituer avec une grande fidélité la profondeur et les nuances des peintures originales de Turf One, rendant ainsi les estampes fidèles à la vision de l'artiste. L'intersection du street art et de l'imagerie traditionnelle L'œuvre de Turf One mêle souvent la réalité brute du street art à la nature complexe et symbolique de l'imagerie traditionnelle. « L'Inconscient de l'Artiste » ne fait pas exception. Elle propose un commentaire sur le dialogue intérieur de l'artiste et la rencontre entre les instincts animaux et la quête intellectuelle de la conscience de soi. En juxtaposant le primitif et l'éclairé, Turf One présente un tableau propice à l'interprétation et à la réflexion. Le fez, souvent associé au mysticisme et à la philosophie orientaux, suggère un lien entre la sagesse et les aspects primordiaux de notre nature. La posture quasi humaine du chimpanzé et son regard contemplatif évoquent un sentiment de parenté avec le règne animal, un clin d'œil subtil à la dimension évolutive de la conscience et de la création artistique humaines. L'influence du pop art urbain sur l'expression de Turf One Dans « L'Inconscient de l'Artiste », Turf One intègre l'immédiateté et la spontanéité souvent associées au pop art urbain et au graffiti. Le papier beaux-arts choisi pour l'estampe confère une qualité tactile qui fait écho à la texture des murs servant de toiles dans l'univers du street art. Même sous forme d'estampe, l'œuvre possède la force et la présence d'une pièce pouvant orner un paysage urbain, transportant la dimension introspective des beaux-arts dans l'espace public. L'approche de Turf One vis-à-vis du street art ne relève ni du vandalisme ni du marquage territorial, mais d'une exploration plus profonde de l'identité personnelle et collective. Son travail transcende les frontières habituelles du street art, invitant les spectateurs à s'interroger sur les questions existentielles et personnelles, tout en conservant un lien avec les racines urbaines de son médium. Valeur de collection et impact des tirages en édition limitée de Turf One La valeur de collection de « L'Inconscient de l'Artiste » est renforcée par son tirage limité, faisant de chaque estampe une pièce convoitée par les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Turf One. La rareté des estampes garantit que chaque exemplaire demeure un précieux témoignage de l'exploration par l'artiste des profondeurs de l'inconscient. À l'instar de nombreuses éditions limitées, cette œuvre est bien plus qu'une simple représentation du talent artistique de Turf One ; elle est le réceptacle des idées et des thèmes qui imprègnent son œuvre. L'estampe est une manifestation physique du dialogue entre l'artiste et le public, un dialogue qui continue d'évoluer à chaque regard. Réflexions sur le parcours artistique de Turf One « L'Inconscient de l'artiste (Autoportrait) » retrace le parcours de Turf One à travers le pop art urbain et l'estampe d'art. Cette œuvre est un miroir reflétant la dualité de son univers : un pied dans le monde brut et expressif du graffiti, l'autre dans celui, contemplatif et introspectif, des beaux-arts. Elle témoigne du pouvoir intemporel de l'art à transmettre des idées et des émotions complexes, quel que soit le médium. À ce titre, elle constitue une œuvre majeure dans le travail de Turf One, incarnant l'essence de son esprit artistique et le potentiel transformateur du pop art urbain.
$380.00
-
Jeff Gillette ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$495.00
-
Swoon- Caledonia Curry Estampe d'archives de Méduse par Swoon-Caledonia Curry
Estampe d'archives Méduse par Swoon-Caledonia Curry, édition limitée sur papier d'art Hahnemühle 250 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à 50 exemplaires (2024), format 13 x 19 pouces, impression pigmentaire d'archives. « Méduse. Je l'ai toujours aimée. Avant même d'en savoir plus sur elle, je la savourais instinctivement comme l'une des rares représentations durables du pouvoir féminin. Mais comme tout symbole qui perdure, son histoire est complexe. Violation, rage, et finalement Pégase naissant de sa tête tranchée. Son nom vient du grec ancien et signifie protecteur. Même dans la mort, quelque chose de triomphant s'éveille en elle. » - Swoon Méduse par Caledonia Curry, œuvre d'art pop art et graffiti de Swoon Street L'estampe d'archives Medusa en édition limitée de 2024, signée Caledonia Curry, alias Swoon, marque une étape importante dans l'évolution du street art et du graffiti. Réalisée sur papier d'art Hahnemühle 250 g/m², cette œuvre de 33 x 48 cm illustre la capacité de Swoon à intégrer des récits mythologiques, émotionnels et sociopolitiques dans un cadre visuel contemporain. Signée et numérotée à seulement 50 exemplaires, cette œuvre allie la dimension artisanale et intime des découpages de papier, héritage de l'artiste, à la permanence de l'impression pigmentaire d'archives de qualité muséale. Méduse, symbole de puissance et de transformation féminines, est non seulement d'une beauté saisissante, mais aussi riche de sens historique et de réinterprétations modernes à travers le regard de Swoon. Symbolisme et forme dans la Méduse de Swoon La figure de Méduse, emblématique de la mythologie grecque, prend une nouvelle dimension grâce au travail de lignes complexe et à la composition à plusieurs niveaux de Swoon. L'œuvre fusionne le portrait illustratif avec un écosystème tourbillonnant de formes botaniques, animales et organiques qui semblent émerger du visage lui-même. Une transition visuelle s'opère entre la solidité et l'abstraction, évoquant une métamorphose. Les éléments hybrides – serpents, plumes et structures anatomiques – servent non seulement de complexité décorative, mais aussi de points de convergence conceptuels, faisant référence à la violation, à la résistance et à la régénération. Cette version de Méduse n'est ni monstrueuse ni victime, mais sculptée en une figure protectrice, réinterprétée pour le public du street art contemporain. La composition originale, collée sur une porte en bois patinée, est fidèlement reproduite dans l'estampe, préservant la texture brute et la charge émotionnelle de l'original. L'approche narrative de Swoon en matière de pop art urbain Caledonia Curry, artiste américaine, est l'une des voix les plus respectées et novatrices du Street Pop Art et du graffiti. Sa pratique artistique mêle de façon unique les techniques traditionnelles de gravure à l'art public et aux installations in situ. L'œuvre « Méduse » s'inscrit dans l'engagement de longue date de Swoon à explorer les rôles des femmes, les traumatismes, l'héritage et la guérison dans l'espace public. Contrairement au graffiti conventionnel, axé sur les lettres et les tags, le travail de Swoon possède une profondeur narrative rarement rencontrée dans l'art urbain. Ses sujets reflètent souvent des voix sous-représentées et des iconographies anciennes réinterprétées à travers le langage de l'activisme moderne. Dans « Méduse », Swoon reconnecte la mythologie antique au discours contemporain sur l'autonomie, la survie et la contestation artistique. L'art de collection dans l'évolution de la gravure inspirée du graffiti Cette édition imprimée contribue à la reconnaissance croissante des œuvres inspirées du graffiti dans le monde de l'art de collection. Swoon milite depuis longtemps pour la création d'éditions d'art abordables qui préservent l'authenticité tout en touchant un public plus large. L'estampe pigmentaire d'archives Medusa confirme non seulement sa pertinence dans les cercles de l'art contemporain, mais sert également d'outil pédagogique, invitant les spectateurs à appréhender le graffiti et le street art non comme du vandalisme, mais comme une force culturelle complexe et évolutive. Édition limitée de 2024, elle fait le lien entre l'univers éphémère des collages et des murs et la permanence des œuvres sur papier haut de gamme, s'imposant comme une pièce maîtresse dans l'œuvre en constante expansion de Swoon.
$550.00
-
Jeff Gillette Cendrillon Carriage Crash Archival Print par Jeff Gillette
Tirages d'art en édition limitée sur papier Hahnemühle Photo Rag, réalisés à partir de pigments d'archives, représentant l'accident de carrosse de Cendrillon, par Jeff Gillette, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. « Cendrillon et son accident de calèche », tirage pigmentaire d’archives sur papier Hahnemühle Photo Rag, édition limitée à 100 exemplaires, signés et numérotés par l’artiste, 38 x 51 cm (papier), 32 x 46 cm (image), 2015
$450.00
-
Al Diaz SAMO©… Couché sur un siège de voiture, West Broadway, 1978 Impression d'archives par Al Diaz
SAMO©...Allongé sur un siège de voiture, West Broadway, 1978 Tirage d'art en édition limitée à l'encre pigmentaire d'archives sur papier d'art mat Hahnemühle William Turner 310 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Al Diaz. Al Diaz « SAMO©...Allongé sur un siège auto, West Broadway, 1978» - Édition limitée à 25 exemplaires - 45,7 x 61 cm SAMO©...ALLONNÉ SUR UN SIÈGE AUTO, WEST BROADWAY, 1978 • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Imprimé sur papier d'art mat Hahnemühle William Turner, 310 g/m² • Bords frangés à la main • Vernis à la main • 45,7 x 61 cm Signé, numéroté et daté à l'encre par Al Díaz dans une édition limitée à 25 exemplaires • Avec inscription supplémentaire à l'encre « WE WERE SAMO©... »
$503.00
-
Robert Mars Impression d'archives Safari Inn par Robert Mars
Safari Inn Lounge - Tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archives, sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m², par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de pop culture. Tirage pigmentaire d'archives Safari Inn sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Robert Mars Impression d'archives du salon de l'ambassade de JFK par Robert Mars
Tirages d'art en édition limitée, réalisés à partir de pigments d'archives, sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m², représentant le salon Embassy de l'aéroport JFK, par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Tirage pigmentaire d'archives du salon Embassy de JFK sur papier Hahnemühle William Turner mat beaux-arts, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Robert Mars Be Killer Worn Wraps Swatch HPM Archival Print par Robert Mars
Be Killer - Impression d'art à base de pigments d'archives avec un échantillon authentique de gant de bandage porté à la main par Muhammad Ali, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Robert Mars. « Be Killer » de Muhammad Ali : tirage pigmentaire d'archive avec un échantillon de tissu authentique provenant des bandages d'entraînement originaux de Muhammad Ali, imprimé sur papier d'art mat Hahnemühle 310 g/m² William Turner, bordé à la main, 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars. Accompagné d'une copie de la lettre de provenance originale signée, datée du 4 avril 2012, de Daria Muhammad, fille de Wali Muhammad, assistant entraîneur et homme de coin d'Ali pendant de nombreuses années (JG Autographs).
$503.00
-
Vincent Langaard Hawxs.EXE Impression Giclée par Vincent Langaard
Hawxs.EXE Impression giclée par Vincent Langaard, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Œuvre de 34 x 32 cm, représentant des faucons à l'aspect glitché. Hawxs.EXE par Vincent Langaard : Désintégration numérique dans l’art urbain pop et le graffiti Hawxs.EXE est une estampe giclée en édition limitée, signée et numérotée, de l'artiste norvégien Vincent Langaard. Tirée à 30 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle, elle mesure 86 x 81 cm. Cette œuvre, véritable déferlement visuel d'anatomie aviaire et de dysfonctionnements technologiques, fusionne le chaos caractéristique des collages de Langaard avec les thèmes de la corruption numérique et de la distorsion identitaire. La composition est dominée par une armée de faucons, d'éperviers et de rapaces hybrides qui tournoient en spirale dans un mouvement fragmenté, nombre d'entre eux se multipliant, se distordant ou se dupliquant en motifs illisibles. Au centre, la silhouette d'un faucon se détache en rose fluo, seule présence clairement définie au milieu d'une tempête de plumes hyperréalistes, de bruit numérique et de superpositions de couleurs synthétiques. L'œuvre évoque un disque dur corrompu de photographies animalières, disséqué et réécrit par le code. Les plumes s'étirent de façon anormale. Les ailes se répliquent en boucles saccadées. Les becs se dissolvent en fragments de données. L'ensemble se détache sur un fond d'une vivacité saisissante, composé de dégradés arc-en-ciel, de ciel bleu et d'interférences numériques, où un réalisme cru côtoie une artificialité surréaliste. Des symboles mathématiques, des notations algébriques et des caractères tels que *5F+1, disséminés dans l'image, suggèrent un système de cryptage ou une logique conceptuelle sous-jacente à cette rupture visuelle. Cet usage de symboles mathématiques contribue au thème de la surcharge du système, faisant écho au langage visuel du street art et du graffiti par la superposition, la répétition et l'agression sensorielle. Mutation, motif et glitch comme sujet Hawxs.EXE fonctionne à la fois comme une métaphore visuelle et un flux de données. Langaard utilise le faucon non seulement comme un oiseau de proie symbolique, mais aussi comme une ressource numérique – dupliquée, corrompue et recompilée. Le rôle du faucon en tant que prédateur se complexifie lorsqu'on l'envisage sous l'angle de la défaillance du système et de la distorsion de l'identité. Cette idée est renforcée par l'utilisation d'un collage de motifs, où les ailes deviennent des textures abstraites et les formes animales se désintègrent en un chaos ornemental. Le faucon central, cerné de néon, offre un point focal vacillant au milieu des décombres, ancrant le regard du spectateur et encadrant l'effondrement environnant. Cette tension entre précision et effondrement reflète l'énergie du Street Pop Art et du graffiti. Les artistes de ce mouvement réinterprètent souvent les images des médias de masse et l'esthétique du glitch pour déjouer les attentes et communiquer un sentiment d'urgence. Entre les mains de Langaard, le faucon devient à la fois victime et vecteur du dysfonctionnement – une figure autrefois majestueuse désormais bouclée à l'infini, découpée et recodée en données jusqu'à se transformer en avertissement et en spectacle visuel. La syntaxe de l'effondrement numérique de Vincent Langaard Vincent Langaard continue de perfectionner un langage puisant à parts égales dans le surréalisme pop, la décadence d'Internet, l'illustration animalière et le style agressif du graffiti. Son imagerie brouille la frontière entre illustration et retour d'information, utilisant la distorsion non seulement comme outil stylistique, mais aussi comme point d'ancrage conceptuel. Dans Hawxs.EXE, le chaos est intentionnel. La composition surchargée imite la sensation de rémanence d'écran, de mise en mémoire tampon et de latence du processeur – mais à travers des plumes, des becs et des serres acérées. L'estampe de Langaard invite le spectateur à interpréter le monde naturel via une interface synthétique, interrogeant la réalité, la préservation et la corruption irrémédiable. Cette œuvre renforce sa réputation d'artiste reconnu pour son abstraction centrée sur le personnage et la décadence numérique. Elle ne se contente pas de présenter des faucons ; elle les réinvente comme porteurs de mémoire visuelle et d'erreur. Le choix du papier d'art Hahnemühle préserve les détails et la clarté des couleurs de chaque pli et trace de mouvement déformés, renforçant ainsi la tension entre la production artistique et l'esthétique inspirée du graffiti. Hawxs.EXE en tant qu'artefact de collection et avertissement esthétique L'édition limitée à 30 exemplaires positionne Hawxs.EXE non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un fragment rare de l'exploration continue de Vincent Langaard sur l'effondrement, le code et l'identité. Chaque tirage est un instantané de l'instant précédant la panne numérique totale – un système d'alerte préservé, capturé par la superposition d'images et une forte charge émotionnelle. Par son échelle, son agressivité visuelle et sa texture détaillée, cette œuvre encapsule l'esprit du Street Pop Art et du graffiti tout en l'enfonçant plus profondément dans l'architecture conceptuelle du récit post-numérique. Les faucons de Langaard ne volent pas – ils chutent, se fracturent et se relancent au sein d'une interface corrompue. Leur transformation devient une réflexion sur la surveillance, la saturation des données et le recâblage des systèmes visuels. Par cette collision entre forme naturelle et interruption synthétique, Hawxs.EXE s'affirme à la fois comme une pièce de collection puissante et un artefact poétique de la décadence future.
$850.00
-
Robert Mars Jackie's Skyview Drive en impression d'archives par Robert Mars
Tirages d'art en édition limitée Jackie's Skyview Drive In, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m² par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Tirage pigmentaire d'archives « Jackie's Skyview Drive In » sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Caia Koopman Impression Giclée Efflorescence par Caia Koopman
Achetez Efflorescence Fine Artwork Giclee Edition Limitée sur papier Hahnemuhle 308gsm par l'artiste de graffiti moderne Caia Koopman. L'efflorescence en édition limitée signée et numérotée 2020 mesure 27,9 x 43,2 cm, imprimée avec des encres Epson Ultrachrome sur un beau papier d'art Hahnemuhle 308 g/m², 100 % coton.
$218.00
-
Jeff Gillette Impression d'archives de la robe de Cendrillon par Jeff Gillette
Tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archives, sur papier Hahnemühle Photo Rag, représentant la robe de Cendrillon, par Jeff Gillette, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. 2016. Tirage pigmentaire d'archives sur papier Hahnemühle Photo Rag, signé et numéroté par l'artiste. « La robe de Cendrillon ». Édition limitée à 60 exemplaires. 13 x 20 pouces (papier), 11 x 19 pouces (image).
$450.00
-
Indie184- Soraya Marquez Opal IV #5 HPM Archival Print par Indie184- Soraya Marquez
Opal IV #5 Édition limitée, embellie à la main, impressions pigmentaires d'archives à la peinture en aérosol HPM sur papier d'art Hahnemühle par Indie 184, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée, peinte à la main et ornée à la main (HPM), édition 2021. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Opal IV Édition Limitée Signée • Tirage pigmentaire d'archives autographié et embelli à la main • Aérosol sur papier d'art mat Hahnemühle William Turner, 310 g/m² • Vernis à la main • 18 x 24 pouces Embelli à la main, signé et numéroté par l'artiste Indie 184 dans une édition spéciale de 5 HPM.
$323.00
-
Isaac C0rdal Impression d'archivage d'échec mimétique par Isaac C0rdal
Estampe d'art en édition limitée, « Mimetic Failure Archival Pigment Fine Edition Print », sur papier photo Hahnemühle 308 g/m², par l'artiste Isaac Cordal, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format A4 (29,8 x 22,2 cm). Impression pigmentaire d'archives sur papier Hahnemühle 308 g/m² (21 x 30 cm). L'échec mimétique par Isaac Cordal « Mimetic Failure » est une estampe d'art saisissante, réalisée à partir de pigments d'archives, par Isaac Cordal, figure internationalement reconnue du street art et du graffiti. Sortie en 2016, cette édition limitée fait partie d'une série de 25 tirages, chacun signé et numéroté par l'artiste. Mesurant 21 x 30 cm (11,75 x 8,75 pouces) et imprimée sur papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², l'œuvre illustre le style caractéristique de Cordal, qui mêle sculptures miniatures et environnements urbains pour créer des récits visuels stimulants. L'art reflète la société « Mimetic Failure » met en scène l'une des figurines miniatures minutieusement réalisées par Cordal, placée dans un décor urbain surréaliste. Le personnage principal, tenant un canard gonflable et vêtu d'une tenue de tous les jours, se tient devant un petit portrait encadré, fixé sur un mur de béton. La juxtaposition de l'attitude humble et quelque peu fantaisiste de la figurine miniature avec le fond industriel rigide évoque les thèmes de l'aliénation sociale et de l'absurdité de l'existence moderne. L'humour subtil de la scène, combiné à son commentaire poignant sur le comportement humain, fait de cette œuvre un exemple saisissant de la capacité du street art à susciter des émotions profondes. L'approche visionnaire d'Isaac Cordal Isaac Cordal, originaire de Galice, en Espagne, est reconnu pour son approche singulière du street art. À travers des sculptures miniatures stratégiquement placées dans le paysage urbain, Cordal crée des scènes qui invitent à la réflexion sur l'humanité, la politique et les complexités de la vie contemporaine. Ses œuvres mêlent souvent un humour subtil à une critique sociale incisive, capturant des moments de vulnérabilité et d'absurdité. « Mimetic Failure » illustre le talent de Cordal pour transformer les espaces du quotidien en lieux d'introspection, invitant les spectateurs à considérer les petits détails, souvent négligés, de leur environnement et leur lien avec les enjeux de société plus vastes. Un objet de collection rare Cette estampe en édition limitée est réalisée selon les normes les plus exigeantes en matière d'impression pigmentaire d'archivage sur papier Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. L'utilisation de matériaux d'archivage garantit la préservation de l'éclat et des détails de l'œuvre au fil du temps, en faisant un ajout précieux à toute collection. Tirée à seulement 25 exemplaires, « Mimetic Failure » est une pièce rare et recherchée par les collectionneurs d'art urbain et d'œuvres inspirées du graffiti. Le format A4 offre une grande flexibilité d'exposition, tandis que son échelle intimiste renforce la profondeur narrative de l'œuvre. « Mimetic Failure » d'Isaac Cordal témoigne du pouvoir de l'art urbain à susciter la réflexion et le dialogue. En combinant son savoir-faire sculptural complexe à la brutalité des environnements urbains, Cordal crée un récit à la fois ludique et profond. Cette estampe en édition limitée illustre son talent pour transformer des moments ordinaires en réflexions extraordinaires sur la condition humaine.
$291.00
-
Miss Bugs Sérigraphie à la feuille d'or « Année du Rat Super-Puissant » par Miss Bugs
L'Année du Rat Super-Puissant, Sérigraphie à la Feuille d'Or par Miss Bugs, Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts Hahnemühle, Œuvre d'Art en Édition Limitée. 2008, sérigraphie HPM, édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, rehaussée à la main de feuilles d'or à la peinture aérosol. Format : 19,7 x 24 pouces. Super Girl. Légères marques de manipulation en bas à gauche et à droite, et au milieu des marges gauche. Embellir l'art urbain avec des feuilles d'or Miss Bugs, l'artiste énigmatique dont l'œuvre oscille entre le pop art urbain et le graffiti, a créé en 2008 une série captivante intitulée « L'Année du Rat Super-Puissant ». Cette série de sérigraphies en édition limitée illustre de façon saisissante la fusion entre les techniques d'impression traditionnelles et l'esthétique contemporaine du street art. Chaque pièce de cette collection est méticuleusement tirée à la main sur du papier d'art Hahnemühle, témoignant du dévouement de l'artiste à la qualité et au savoir-faire. Ce qui distingue « L'Année du Rat Super-Puissant », c'est l'utilisation généreuse de la feuille d'or, qui apporte une touche de luxe à l'univers parfois brut du street art. Cette série de sérigraphies, rehaussée et tirée à la main, est limitée à trente exemplaires, minutieusement détaillés et numérotés par l'artiste. L'intégration de la feuille d'or dans le street art est un choix audacieux de la part de Miss Bugs, qui élève l'œuvre du simple divertissement à l'intemporalité, de l'urbain au sublime. La fusion de l'imagerie pop art et de la technique du graffiti Dans « L'Année du Rat Super-Puissant », Miss Bugs explore le symbolisme de la puissance et de la résilience, des traits souvent associés au rongeur éponyme dans la culture populaire. La série reflète une année marquée par ces caractéristiques, le motif du super-héros servant de métaphore aux capacités extraordinaires qui se cachent dans l'ordinaire. Le choix des matériaux par Miss Bugs – peinture aérosol et feuille d'or – sur papier d'art Hahnemühle, traditionnellement réservé aux formes d'art plus « raffinées », brouille les frontières entre art classique et art urbain, entre l'éphémère et le permanent. L'exclusivité de la série, limitée à trente exemplaires, répond au désir du collectionneur de posséder une pièce unique. Chaque œuvre, mesurant 50 x 61 cm, offre un support intime au récit visuel complexe de Miss Bugs. Le caractère limité de l'édition de « L'Année du Rat Super-Puissant » garantit que chaque pièce n'est pas seulement un fragment d'art urbain, mais un objet de collection qui capture un moment de l'évolution de l'art contemporain. La contribution de Miss Bugs à l'art urbain moderne L'œuvre de Miss Bugs, et notamment cette série, enrichit considérablement le débat autour du street art contemporain. L'artiste remet en question les idées reçues sur ce que peut être le street art en intégrant des éléments comme la feuille d'or au médium traditionnellement subversif de la peinture aérosol et du pochoir. « The Year Of The Super Power Rat » illustre avec force comment le street pop art peut être à la fois grandiose et accessible, éphémère par ses racines urbaines et intemporel par son message artistique. « The Year Of The Super Power Rat » de Miss Bugs est une œuvre majeure du street pop art et du graffiti. Sa technique de sérigraphie artisanale, rehaussée de feuilles d'or sur papier d'art, témoigne de l'innovation et du talent de Miss Bugs. Cette série captive l'imagination par sa splendeur visuelle et incarne le pouvoir transformateur de l'art, de la rue aux murs des collectionneurs et des connaisseurs.
$1,969.00
-
Robert Mars Je suis un homme impression d'archives par Robert Mars
« I Am A Man », tirages d'art en édition limitée sur papier Hahnemühle William Turner 310 g/m², réalisés par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de pop culture. « Je suis un homme » (Martin Luther King Jr.) - Tirage pigmentaire d'archive sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² - Vernis à la main - 45,7 x 61 cm - Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars - 2019 Légère décoloration jaune sur la marge blanche supérieure, sans incidence sur l'image. Voir photos.
$299.00
-
Dalek- James Marshall Impression giclée translucide par Dalek - James Marshall
Impression giclée translucide par Dalek - Œuvre de James Marshall, édition limitée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 19,69 cm. Translucide par Dalek : Géométrie psychédélique et déconstruction des personnages dans l’art urbain pop et le graffiti Translucid est une estampe giclée en édition limitée de 2022, signée James Marshall, alias Dalek. Tirée à 50 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², cette œuvre de 50 x 50 cm est signée et numérotée par l'artiste. Le travail de Dalek explore la intersection du surréalisme numérique, de l'abstraction animée et du démantèlement de personnages, le tout à travers le prisme d'une saturation à contraste élevé et d'une syntaxe visuelle urbaine. Dans Translucid, Dalek revisite son univers Space Monkey en le propulsant par une explosion de superpositions translucides, de mouvements déconstruits et de répétitions psychédéliques, incarnant pleinement l'énergie et la philosophie du Street Pop Art et du graffiti. Au centre de la composition se dresse une figure hyper-stylisée aux membres bulbeux, aux yeux cyclopéens et à la posture agressive. Les couleurs sont électriques : verts néon, roses acides, bleus ciel et noir profond s’entrechoquent au sein d’un motif rythmé et bouclé. Chaque forme semble se dupliquer en traînées décalées, créant une impression de mouvement, d’écho et de distorsion dimensionnelle. Les bras s’étendent sauvagement, l’un d’eux se tendant vers l’espace tandis que des faisceaux géométriques jaillissent de la tête de la figure, tels un cri visuel. Derrière le personnage principal, des répliques semi-transparentes ondulent, évoquant un accéléré, un décalage numérique ou une animation multi-images figée dans une immobilité stratifiée. Couleur, répétition et chaos hyper-contrôlé La structure visuelle de Dalek dans Translucid est loin d'être fortuite. Sa maîtrise précise des lignes, des courbes et des aplats crée une impression d'hallucination assistée par la machine : un équilibre harmonieux et ordonné, tout en conservant une vitalité fiévreuse. L'arrière-plan se pare d'ombres circulaires douces et de formes évoquant des bulles, contrastant avec les explosions plus nettes du premier plan. Il en résulte une tension entre folie cinétique et symétrie graphique. Ce jeu imite la philosophie visuelle du graffiti, où la répétition, les tags et les symboles superposés deviennent des marques d'identité au sein d'un chaos maîtrisé. L'effet de translucidité est un élément clé. Ombres, lignes fantomatiques et silhouettes en écho suggèrent la multiplicité d'un sujet unique, brouillant la frontière entre l'original et le dupliqué. Cette approche reflète la saturation numérique de la culture visuelle contemporaine, où les icônes sont constamment remixées, réutilisées et diffusées en boucle sur les écrans. Dalek capture cette sensation d'écho et de surcharge visuelle sous forme d'œuvre d'art, reflétant le pouls de la rue dans un carré de 50 cm. Mutation du singe de l'espace et dialogue visuel avec la culture moderne La figure de Translucid pourrait bien provenir de l'emblématique Space Monkey de Dalek, mais elle a ici muté en quelque chose de plus abstrait et dynamique. Alors que les œuvres précédentes présentaient Space Monkey comme un observateur plat et énigmatique, Translucid métamorphose le personnage en un vecteur de mouvement, de forme et de puissance. Il danse, attaque et dysfonctionne, n'étant plus passif mais pleinement intégré au chaos qu'il contemplait autrefois. Le sourire déformé, les yeux irradiants et les membres déconnectés créent une atmosphère de joie paradoxale et d'épuisement numérique. L'œuvre de Dalek s'inscrit parfaitement dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, grâce à une énergie vibrante et une liberté conceptuelle qui n'en demeurent pas moins rigoureuses. Il distille la culture pop, le rythme des jeux vidéo et l'esthétique des murs de graffiti en une composition qui communique sans récit. Translucid ne raconte pas d'histoire ; elle émet une fréquence. C'est une peinture que l'on peut presque entendre en l'observant attentivement. Translucide comme artefact de l'abstraction pop et de l'identité contemporaine Imprimée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², la texture et la tenue des pigments confèrent à Translucid une dimension de collection, tout en préservant l'esthétique urbaine caractéristique de l'œuvre de Dalek. Chaque exemplaire offre la même intensité et la même profondeur de couleur, capturant avec une précision absolue chaque ombre portée et chaque point de collision. À la fois objet et symbole, elle nous rappelle que la culture visuelle n'est pas linéaire et que la répétition peut être à la fois expressive et déstabilisante. La contribution de James Marshall au canon du Street Pop Art et du graffiti continue de s'enrichir grâce à des œuvres comme Translucid. Cette pièce encapsule le langage de la répétition, le design cinétique et le commentaire psychédélique, tout en respectant l'attachement de Dalek à l'abstraction ancrée dans l'évolution du personnage. Translucid ne vise pas la résolution ; elle explore le mouvement, la multiplicité et la joie fragmentée de naviguer dans un monde où le sens se superpose, se duplique et vibre d'une vie infinie.
$475.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Impression d'archives Framboise Swirl par Sheefy McFly - Tashif Turner
Estampe d'art en édition limitée Raspberry Swirl Archival Pigment sur papier photo Hahnemühle 308 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Sheefy McFly-Tashif Turner. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 17 x 17 pouces. Artiste : Tashif « Sheefy Mcfly » Turner Description : Tourbillon de framboise Tirage en édition limitée : Impression pigmentaire d'archives Papier : Hahnemühle Photo Rag® 308 Dimensions : 43,2 x 43,2 cm (17 x 17 pouces) Tirage limité à 10 exemplaires Signé et numéroté à la main par l'artiste
$352.00
-
Robert Mars Ascension Worn Wraps Swatch HPM Archival Print par Robert Mars
Ascension - Impression pigmentaire d'archives d'échantillons de bandages usés, avec une œuvre d'art authentique de gants de bandage portés à la main par Muhammad Ali, réalisée par l'artiste de la culture pop urbaine Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives « Ascension Muhammad Ali » avec un échantillon de tissu authentique provenant des bandages d'entraînement originaux de Muhammad Ali, imprimé sur papier d'art mat Hahnemühle 310 g/m² William Turner, bord frangé à la main, 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars. Accompagné d'une copie de la lettre de provenance originale signée, datée du 4 avril 2012, de Daria Muhammad, fille de Wali Muhammad, assistant entraîneur et homme de coin d'Ali pendant de nombreuses années (JG Autographs).
$503.00
-
Robert Mars Flamingo Motel Archival Print par Robert Mars
Flamingo Motel, tirages d'art en édition limitée sur papier Hahnemühle William Turner 310 g/m², réalisés par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de pop culture. Tirage pigmentaire d'archives Flamingo Motel sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Impression d'archives de plusieurs signatures par Sheefy McFly - Tashif Turner
Plusieurs tirages d'art en édition limitée, réalisés à partir de pigments d'archives et signés par l'artiste de graffiti pop moderne Sheefy McFly-Tashif Turner, sur papier photo Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 17 x 17 pouces. Artiste : Tashif « Sheefy Mcfly » Turner Description : Tirage en édition limitée avec plusieurs signatures : Impression pigmentaire d’archives Papier : Hahnemühle Photo Rag 308 Dimensions : 43,2 cm x 43,2 cm (17 po x 17 po) Tirage limité à 10 exemplaires Signé et numéroté à la main par l’artiste Estampillé à sec par Duboski Art Collab
$352.00
-
Robert Mars Impression d'archives Rainbo Motel par Robert Mars
Rainbo Motel, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives Rainbo Motel sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Marly Mcfly Impression d'archives Zooka Groku par Marly Mcfly
Estampe d'art en édition limitée Zooka Groku Archival Pigment Fine Edition sur papier Hahnemuhe Cotton Rag 308 g/m² par Marley Mcfly, artiste de street art pop graffiti. Édition limitée signée de 50 exemplaires, édition 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$285.00
-
Robert Mars Rest Haven Court Archival Print par Robert Mars
Estampes d'art en édition limitée, réalisées à partir de pigments d'archives, sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m² par Robert Mars, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Estampe pigmentaire d'archives « Rest Haven Court » sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m² • Vernis à la main • 61 x 61 cm • Signée et numérotée à la main par l'artiste Robert Mars
$256.00
-
Alexis Mata Sueño de Día en El Desierto de Cactus Giclee Print par Alexis Mata
Sueño de Día en El Desierto de Cactus Giclee Print par Alexis Mata Daydream in the Cactus Desert Artwork Edition Limitée sur Hahnemühle Fine Art Paper Graffiti Pop Street Artist. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Dimensions de l'œuvre : 27,5 x 39,3 cm. Sueño de Día en El Desierto de Cactus d'Alexis Mata : fragmentation surréaliste dans le street pop art et les graffitis « Sueño de Día en El Desierto de Cactus » est une estampe giclée en édition limitée de 2025, réalisée par l'artiste mexicain Alexis Mata, plus connu sous le nom de Ciler. Signée et numérotée à 50 exemplaires, cette édition de 70 x 100 cm (27,5 x 39,3 pouces) est imprimée sur papier d'art Hahnemühle. Elle témoigne de l'exploration constante par Mata de la fragmentation, du surréalisme et de la distorsion visuelle dans le contexte du street art, du pop art et du graffiti. L'image représente un paysage désertique onirique baigné d'une lumière dorée, où la beauté naturelle est déconstruite numériquement. Au cœur de ce vaste territoire de cactus et de couleurs, Mata perturbe l'illusion par des distorsions verticales, semblables à des glitchs, qui traversent le paysage, transformant cactus, ombres et flore en bandes chromatiques étirées. La douce chaleur du désert est déconstruite, puis réassemblée en structures déformées, évoquant des données, reflétant un langage visuel qui dialogue autant avec la nature qu'avec le code. La partie supérieure de la composition offre une vision cinématographique d'un soleil désertique flamboyant, suspendu dans un ciel de nuages tourbillonnants aux allures picturales. Des formations rocheuses déchiquetées et des mesas se dressent au loin, telles des totems. Pourtant, sous cette beauté traditionnelle, Mata introduit une intervention numérique qui fracture le flux organique. Les moitiés centrale et inférieure de l'œuvre sont envahies par d'épais traits verticaux de pixels, comme si le désert fondait à travers une mémoire corrompue. Des formes de cactus et de plantes succulentes en fleurs sont figées en plein dysfonctionnement, leurs textures étirées vers le bas en bandes colorées. Ce contraste entre la douceur et l'atmosphère de la peinture et la perturbation mécanique définit la structure émotionnelle de l'œuvre. Terrain symbolique et manipulation numérique dans la pratique visuelle de Ciler L'approche d'Alexis Mata vis-à-vis du paysage est à la fois respectueuse et provocatrice. En introduisant une désintégration numérique dans un désert par ailleurs idyllique, il rappelle aux spectateurs que la mémoire, l'histoire et la terre ne sont pas figées. Les anomalies de l'œuvre ne sont pas des défauts, mais des ruptures intentionnelles dans la perception. Le désert, souvent idéalisé comme immobile et éternel, devient instable et en perpétuelle métamorphose. Ces distorsions reflètent l'influence de la saturation médiatique, de l'exploitation environnementale et de la fragmentation émotionnelle. Mata transforme le terrain en une carte à la fois physique et psychologique, où la beauté naturelle coexiste avec le déclin. Cette stratégie s'inscrit dans la sensibilité du Street Pop Art et du graffiti, qui réapproprient souvent l'imagerie et insufflent une énergie urbaine dans des espaces traditionnels. L'œuvre de Mata bouleverse les attentes de l'art paysager en appliquant des techniques issues du langage visuel de l'erreur : artefacts de compression, décalage des pixels, interférences de couleurs. Il en résulte une tension visuelle entre harmonie et chaos. Le soleil brille toujours, mais le sol n'obéit plus à la gravité ni au réalisme. Le désert est éveillé, mais son rêve est instable. Alexis Mata et l'évolution du paysage dans le pop art urbain Mata explore depuis longtemps les territoires du collage, de la décrépitude urbaine et de l'effacement symbolique. Si ses premières œuvres se concentraient souvent sur le portrait et les bouleversements identitaires à forte connotation politique, « Sueño de Día en El Desierto de Cactus » marque un tournant dans sa démarche, tout en conservant son approche fondamentale. Le désert de cactus devient un nouveau terrain de résistance. En réinterprétant le territoire par une fragmentation numérique, Mata interroge l'authenticité, la mémoire et la permanence. Il ne s'agit pas d'une destruction gratuite, mais du reflet de l'instabilité contemporaine, où même la nature est perturbée par des pressions systémiques. La tension qui se dégage de l'œuvre est magnifiquement maîtrisée. La distorsion ne submerge jamais complètement le paysage, mais le désert n'en sort pas indemne pour autant. Mata équilibre la technique picturale avec l'intervention de la modernité, capturant l'instant où la tradition cède la place à la transformation. Le format giclée garantit la préservation de chaque coup de pinceau et de chaque fracture numérique en haute résolution, accentuant la texture, la teinte et la profondeur sur la surface imprimée. Chaque exemplaire de cette édition est un témoignage précis et immersif de ce récit visuel. Sueño de Día en El Desierto de Cactus comme terrain émotionnel et signal culturel Cette œuvre fonctionne non seulement comme une expérience esthétique, mais aussi comme une perturbation méditative. « Sueño de Día en El Desierto de Cactus » transforme le désert en symbole de mémoire contestée, où les formes naturelles se chargent de sens avant d'être partiellement altérées. Alexis Mata ne se contente pas de présenter la beauté ; il l'explore, interroge sa pérennité et la repositionne dans le langage du graffiti, de la manipulation numérique et de la résistance conceptuelle. S'inscrivant dans le mouvement croissant du Street Pop Art et du graffiti, cette estampe élargit la notion de paysage à l'ère de la distorsion. Elle reconnaît la nostalgie tout en confrontant la dégradation numérique. Le désert devient le miroir de la fragmentation émotionnelle, sa surface prise entre deux feux : chargement, effondrement ou métamorphose. L'œuvre de Mata nous rappelle que la beauté n'est pas à l'abri des interférences et que les rêves, même en plein jour, ne sont jamais totalement stables.
$1,200.00
-
Robert Mars Impression d'archives par tous les moyens nécessaires par Robert Mars
Par tous les moyens nécessaires, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Robert Mars. Par tous les moyens nécessaires, Malcolm X. Tirage pigmentaire d'archives sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m². Vernis à la main. 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars, 2019.
$256.00
-
Risk Rock Impression giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens
Estampe giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art épais métallisé Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 26 x 20 pouces. Cali Love Giclee Print : Une symphonie de street art pop et de maîtrise photographique L'estampe giclée « Cali Love » témoigne avec brio de la synergie entre le pop art urbain et le génie photographique. Cette édition limitée capture l'essence même de la vibrante culture urbaine californienne. Fruit d'une collaboration entre le célèbre graffeur Risk Rock et le photographe de renom Fabrice Henssens, cette œuvre est limitée à 25 exemplaires. Chaque estampe, signée et numérotée avec soin, est exclusive et séduira les collectionneurs et les amateurs de street art. Imprimée sur le papier Hahnemühle Photo Rag Metallic, elle fusionne avec éclat les couleurs audacieuses de Risk Rock et la netteté photographique de Henssens. L'estampe présente une image saisissante du légendaire rappeur 2Pac, imprégnée de l'esprit et de l'attitude emblématiques du hip-hop californien. Avec ses dimensions de 26x20, l'estampe offre une toile conséquente aux artistes pour déployer leur talent, mêlant graffiti et pop art pour créer une œuvre à la fois un régal pour les yeux et une déclaration culturelle. Explorer les différentes facettes de « Cali Love » La profondeur de l'œuvre est palpable, sa composition vibrante recelant de multiples significations. L'influence de Risk Rock est manifeste dans les audacieuses touches de couleurs et l'intégration fantaisiste des papillons, emblématiques de son style graffiti. Ces motifs ne servent pas de simples ornements, mais symbolisent la transformation et la liberté, des thèmes profondément ancrés dans la culture hip-hop et auprès d'un public plus large d'amateurs de street art. La contribution de Fabrice Henssens en tant que photographe confère un réalisme saisissant à la composition, ancrant les éléments oniriques dans une scène tangible à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Sa maîtrise de la lumière et de l'ombre sur le papier métallisé ajoute une dimension tridimensionnelle à l'estampe, donnant vie à l'image et captivant le regard. Cette interaction entre le tangible et le fantastique est une caractéristique du street art pop et trouve une parfaite exécution dans « Cali Love ». « Cali Love » : un emblème du pop art urbain et du graffiti. Tirage en édition limitée, « Cali Love » est une œuvre majeure du street art et du graffiti. Le choix du papier Hahnemühle Fine Art, réputé pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles, témoigne de la volonté de l'artiste de créer une œuvre pérenne, à l'image de l'impact durable du street art sur la culture urbaine. Le reflet métallique du papier sublime la luminosité des paysages californiens, un clin d'œil subtil au titre et au thème de l'œuvre. La collaboration entre Risk Rock et Fabrice Henssens célèbre la fertilisation croisée entre différentes disciplines artistiques. L'expertise de Risk en graffiti et le talent photographique de Henssens donnent naissance à un tirage qui transcende la simple addition de ses composantes. Cette œuvre capture l'esprit du street art, reflétant la nature dynamique et en constante évolution du genre. À travers « Cali Love », les artistes rendent hommage à l'âme de la Californie, à sa riche histoire en matière de street art et à son rôle de berceau du mouvement hip-hop. Dans le paysage de l'art moderne, « Cali Love » se distingue comme un phare d'innovation et de fusion artistique. L'œuvre n'est pas une simple image statique, mais un dialogue entre deux artistes et leurs médiums. Ce dialogue, riche et complexe, est profondément ancré dans le tissu culturel du street art. Cette estampe captive le regard, invite à l'introspection et célèbre la beauté multiforme du pop art urbain et du graffiti.
$629.00
-
Marly Mcfly Zooka Bron Archival Print par Marly Mcfly
Estampe d'art en édition limitée Zooka Bron Archival Pigment sur papier Hahnemuhe Cotton Rag 308 g/m² par Marley Mcfly, artiste de street art pop graffiti. Édition limitée signée de 50 exemplaires, édition 2022. Format de l'œuvre : 18 x 22 pouces.
$285.00
-
Tavar Zawacki- Above 20 ans d'impression jet d'encre cible paresseux ci-dessus par Tavar Zawacki- Ci-dessus
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$223.00
-
Marly Mcfly Impression d'archives Zooka Pac par Marly Mcfly
Estampe d'art en édition limitée Zooka Pac Archival Pigment Fine Edition sur papier Hahnemühle Cotton Rag 308 g/m² par Marley Mcfly, artiste de street art pop graffiti. Édition limitée signée de 2022, tirée à 50 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces (45,7 x 61 cm), n° 1 sur 50. « Zooka Pac » de Marley McFly : une fusion d'art urbain et d'iconographie « Zooka Pac » de Marley Mcfly est une estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, captivante et imprégnée de l'esprit du street art et du graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires, signée par l'artiste et imprimée sur une toile de 45,7 x 61 cm, cette œuvre est un vibrant mélange d'art urbain et de symbolisme pop. Créée en 2022, elle fait partie d'une série illustrant le talent unique de Marley Mcfly pour fusionner l'énergie brute du graffiti avec le style poignant du pop art, aboutissant à une pièce à la fois hommage et expression artistique originale. Figure emblématique de la scène street art contemporaine, Marley Mcfly utilise pour cette série un papier chiffon de coton Hahnemühle 308 g/m², reconnu pour sa texture fine et sa durabilité. Ce choix souligne l'importance de la matérialité dans le graffiti et le street art, qui s'appuient souvent sur la qualité et le caractère des supports pour transmettre leurs messages. L'estampe « Zooka Pac » se distingue par son sujet et le soin méticuleux apporté à la technique de la gravure. Expression créative dans les tirages pigmentaires d'archives La création d'un tirage pigmentaire d'archives comme « Zooka Pac » exige un équilibre subtil entre précision technique et créativité. La nature archivistique des encres pigmentaires garantit la résistance de l'œuvre à la décoloration, préservant ainsi l'éclat de la palette de couleurs de McFly et la netteté de son image. Le papier Hahnemühle 308 g/m², à la fois délicat et robuste, offre un support idéal à l'interaction dynamique des couleurs et des formes propre à l'artiste. Dans « Zooka Pac », McFly utilise le langage visuel du graffiti pour rendre hommage à des figures emblématiques, mêlant la spontanéité du street art à l'intérêt du pop art pour les icônes de la culture populaire. L'œuvre présente un graphisme saisissant qui captive le regard, témoignant du talent de McFly et de sa capacité à exprimer profondeur et personnalité dans un espace bidimensionnel. L'impact de l'œuvre de Marley McFly La contribution de Marley McFly à l'évolution du Street Pop Art est majeure. Ses œuvres, dont « Zooka Pac », sont imprégnées de l'esprit du graffiti tout en étant réalisées avec une précision méticuleuse, répondant ainsi aux exigences des estampes d'art. Ce mariage harmonieux entre culture urbaine et pratiques artistiques reconnues rend le travail de McFly très recherché par les collectionneurs et les amateurs qui apprécient la confluence des différentes formes d'art. La sortie de « Zooka Pac » en édition limitée renforce également l'exclusivité et l'esprit communautaire propres à la culture street art ; posséder une pièce de cette édition, c'est un peu comme appartenir à un cercle d'initiés. La capacité de McFly à créer un art à la fois accessible et profond a consolidé sa réputation dans le monde du street art, celle d'un artiste qui repousse les limites et bouscule les idées reçues. « Zooka Pac », première œuvre de cette série, marque le début d'un voyage au cœur de l'exploration de la culture pop par Marley McFly à travers le street art. Cette œuvre ne se contente pas de représenter une figure emblématique ; elle reflète une époque et témoigne de l’influence durable de telles figures sur la mémoire collective. À travers elle, Mcfly continue d’alimenter le dialogue entre les origines contestataires du street art et sa reconnaissance croissante au sein du canon de l’art contemporain.
$285.00
-
Risk Rock Impression jet d'encre argentée de guerrier pacifique par Risk Rock
Guerrier paisible - Bouddha argenté, œuvre d'art pop de rue, impression giclée en édition limitée sur papier photo métallisé épais Hahnumühle 340 g/m² par l'artiste moderne de graffiti urbain Risk Rock. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 20 x 24 pouces. « Guerrier Pacifique Argenté » - Image emblématique du « Guerrier » de Risk avec sa devise « Keep On Keepin On ». Sur papier argenté métallisé. Signée et numérotée à la main. Imprimée chez Risk Rock Studios grâce à notre nouveau partenariat avec Glicee LA. Impression giclée sur papier Hahnemühle Photo Rag métallisé épais 340 g/m². 50,8 x 61 cm. Édition limitée à 25 exemplaires.
$793.00