Papier à la main

333 produits

  • The Possessed Triptych Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Triptyque possédé, sérigraphie de Cleon Peterson

    Triptyque « Possédé », sérigraphie de Cleon Peterson, tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Taille de l'œuvre 154x18 (18x18 x 3) Triptyque Sérigraphie. Dévoilement des possédés : un triptyque de Cleon Peterson Le triptyque sérigraphié « Possessed » de Cleon Peterson capture une énergie brute et dynamique, à la fois captivante et provocatrice, incarnant l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Sortie en 2024, cette œuvre en édition limitée reflète le style narratif et épuré de Peterson, mettant en lumière son approche singulière de la narration visuelle par des lignes audacieuses et des couleurs contrastées. La vision de Cleon Peterson imprimée Avec seulement 125 exemplaires disponibles, chacun signé et numéroté par l'artiste, le triptyque « The Possessed » est devenu une pièce de collection très recherchée. Mesurant 137 cm de large sur 46 cm de haut une fois disposés côte à côte, les trois panneaux de 46 x 46 cm offrent un impact visuel saisissant. Tiré à la main sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, le triptyque témoigne d'une qualité de fabrication exceptionnelle, reflétant le savoir-faire et le souci du détail de Peterson. Le choix du papier Coventry Rag souligne l'engagement de l'artiste envers la qualité. Reconnu pour sa durabilité et son grain exceptionnel, ce papier rehausse la profondeur et l'intensité de la sérigraphie, permettant aux contrastes marqués et aux détails complexes de toucher le spectateur. Interprétation du triptyque des possédés Le Triptyque des Possédés est une exploration saisissante du chaos, du pouvoir et des interactions humaines. L'œuvre de Peterson est souvent imprégnée de thèmes de lutte et de conflit, dépeignant des scènes qui remettent en question la perception de la moralité et de l'ordre chez le spectateur. Ce triptyque ne fait pas exception, présentant un récit tumultueux qui se déploie sur les trois panneaux, plongeant le spectateur dans un monde de dichotomies saisissantes et d'émotions brutes. L'utilisation par Peterson d'une palette de couleurs restreinte amplifie le drame de chaque panneau, le noir profond et la chaleur de l'or s'engageant dans une danse visuelle à la fois ancestrale et contemporaine. Les formes agressives et l'interaction des figures suggèrent un commentaire plus profond sur les structures sociales et les démons intérieurs, laissant une large place à l'interprétation tout en affirmant clairement la nature omniprésente du conflit. L'impact culturel de l'œuvre de Peterson L'art de Cleon Peterson ne naît pas du néant, mais constitue une réponse directe au monde qui l'entoure. À l'instar du reste de son œuvre, le Triptyque Possédé est une œuvre marquante du pop art urbain, un genre qui sert souvent de tribune publique à la critique et à la réflexion sociales. Son style singulier a consolidé sa place sur la scène artistique contemporaine, en résonance avec l'esprit du street art et ses racines transgressives ancrées dans le graffiti. En tant que conteur visuel, Peterson endosse le rôle d'un chroniqueur des temps modernes, utilisant la sérigraphie pour documenter et analyser les complexités de la condition humaine. Le format limité du Triptyque Possédé garantit que chaque pièce s'inscrit dans ce récit, témoignant du parcours artistique de Peterson et offrant un aperçu du discours culturel. Le Triptyque Possédé de Cleon Peterson enrichit considérablement le canon du pop art urbain et du graffiti, révélant l'engagement profond de l'artiste envers les thèmes du pouvoir, du chaos et des constructions sociales. Grâce à la sérigraphie, Peterson a créé une série qui captive le regard et stimule l'esprit, assurant ainsi que son travail reste un sujet de discussion et d'admiration au sein de la communauté artistique.

    $2,188.00

  • Stigmata PP Silkscreen Print by Craww

    Craww Sérigraphie Stigmates PP par Craww

    Stigmata PP 2 couleurs, sérigraphie en édition limitée, tirée à la main sur papier beaux-arts, par Craww, célèbre artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP signée, estampillée de détails dorés, 2012, bordée à la main, 15,5 x 21 cm. Édition limitée à 35 exemplaires.

    $345.00

  • Bloom Archival Print by Victoria Cassinova

    Victoria Cassinova Impression d'archives Bloom par Victoria Cassinova

    Estampe d'art en édition limitée Bloom Hand Deckled Archival Pigment Fine Edition sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Victoria Cassinova. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 20 x 25 cm.

    $291.00

  • Party Tooth Letterpress Print by Camille Rose Garcia

    Camille Rose Garcia Impression typographique Party Tooth par Camille Rose Garcia

    Estampe typographique Boris Drinks par Camille Rose Garcia, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, style graffiti, street art et pop. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires, 2020. Œuvre d'art de format 8x10, impression typographique, Art Printmas 2020 représentant un monstre des dents affamé suivant une sucette. Impression typographique Party Tooth par Camille Rose Garcia L'estampe typographique « Party Tooth » de Camille Rose Garcia est une œuvre de Street Pop Art charmante et originale, mêlant narration ludique et accents gothiques. Réalisée en 2020 dans le cadre de la série Art Printmas, cette œuvre de 20 x 25 cm est imprimée avec soin sur du papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Mettant en scène un Monstre des Dents fantaisiste, coiffé de chapeaux de fête et arborant une expression gourmande, poursuivant une sucette en spirale, cette pièce en édition limitée est un parfait mélange d'humour, d'imagination et de savoir-faire. Signée et numérotée à 100 exemplaires, cette œuvre témoigne du talent unique de Garcia pour fusionner des récits surréalistes avec des visuels à la fois accessibles et provocateurs. Camille Rose Garcia : Maîtresse de la fantaisie gothique Le style artistique de Camille Rose Garcia est synonyme de personnages fantastiques, de traits audacieux et de récits à l'humour noir. Née en 1970 à Los Angeles, en Californie, Garcia puise son inspiration dans l'animation vintage, les contes de fées et l'esthétique gothique pour créer des œuvres à la fois envoûtantes et subversives. Son art critique souvent la société moderne tout en enveloppant ces thèmes d'une fantaisie et d'un absurde caractéristiques, ce qui lui permet de toucher un large public. L'estampe « Party Tooth » témoigne de la maîtrise de Garcia dans la création de personnages excentriques qui suscitent émotion et curiosité. Le Monstre des Dents, avec sa tête disproportionnée, ses chapeaux de fête espiègles et son air enthousiaste, incarne la tension entre excès et lucidité. L'ajout d'une sucette tourbillonnante ajoute du mouvement et du mystère, transformant une simple envie en un spectacle surréaliste. La capacité de Garcia à saisir une telle profondeur de sens au sein d'un seul personnage élève cette œuvre au rang du Street Pop Art, lui conférant une voix narrative unique. La complexité de l'impression typographique L'impression typographique, technique traditionnelle réputée pour sa profondeur et ses qualités tactiles, joue un rôle essentiel dans la présentation de Party Tooth. En pressant l'encre sur le papier beaux-arts, ce procédé crée un effet de relief qui met en valeur les traits noirs audacieux de l'illustration. Le choix des bords frangés du papier Coventry Rag Fine Art Paper apporte une touche artisanale, conférant à l'estampe un aspect ancien et fait main qui contraste harmonieusement avec la modernité de l'œuvre. L'utilisation d'une palette monochrome par Garcia permet aux détails complexes du Monstre des Dents et à la composition dynamique de l'estampe d'occuper le devant de la scène. Le contraste saisissant entre l'encre noire et la tonalité chaude du papier ajoute une dimension visuelle marquante, soulignant davantage le caractère à la fois espiègle et attachant du personnage. Party Tooth comme déclaration d'art pop urbain « Party Tooth » illustre à merveille le caractère ludique et profond du Street Pop Art. L'excitation débordante du Monstre à la Dent et sa quête effrénée de la sucette tissent un récit fantaisiste qui aborde les thèmes du désir, du plaisir et de la fête. La capacité de Garcia à insuffler humour et charme à un scénario surréaliste rend l'œuvre à la fois accessible et riche en nuances, séduisant ainsi les amateurs de surréalisme moderne et de Street Pop Art contemporain. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette estampe en édition limitée, de petit format, est une pièce de collection idéale pour les passionnés d'art et les fans de Camille Rose Garcia. L'équilibre entre techniques artisanales, design audacieux et narration imaginative souligne la capacité de l'artiste à repousser les limites de la gravure traditionnelle tout en restant fidèle à l'accessibilité et à l'énergie du Street Pop Art. « Party Tooth » témoigne de la vision artistique unique de Garcia, alliant savoir-faire et créativité pour créer une œuvre qui continue de captiver spectateurs et collectionneurs.

    $97.00

  • Eastern Suspenso Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Eastern Suspenso par Faile

    Estampe sérigraphique en édition limitée, tirée à la main, 24 couleurs, série Eastern Suspenso SSYM, sur papier Coventry Rag 310 g/m² (bord frangé), par Faile, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Voici la quatrième estampe de notre série « Esprit sauvage, sacré et jeune », issue de notre exposition éponyme au Brooklyn Museum en 2016. Cette nouvelle œuvre est une magnifique sérigraphie en 24 couleurs, réalisée à partir d'un recadrage de la toile « Eastern Suspenso » présentée lors de l'exposition. « Eastern Suspenso » est imprimée sur un papier épais Coventry Rag 325 g/m² à bords frangés, mesurant 58 x 89 cm. « Eastern Suspenso », 24 couleurs, encre sérigraphique sur papier Coventry Rag 325 g/m², 58 x 89 cm. Tirage limité à 300 exemplaires, signé, estampillé et numéroté. 2016

    $4,203.00

  • Queen of Love Pink Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie rose « Reine de l'amour » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie rose « Queen of Love » par Mr Brainwash - Thierry Guetta, imprimée à la main en 10 couleurs sur papier d'art à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de format 22x22, sérigraphie d'une carte Reine de Cœur avec l'inscription « Forever Yours » en rose sur le devant. Une fusion vibrante d'esthétiques pop L'estampe sérigraphique rose « Queen of Love » de Mr Brainwash, alias Thierry Guetta, revisite avec fantaisie la carte classique de la Reine de Cœur. Créée en 2024 en une édition signée et numérotée de 50 exemplaires, elle mesure 56 x 56 cm et présente une captivante superposition de lettres rose vif : « Forever Yours ». L'œuvre fusionne une imagerie iconique avec des gestes expressifs qui évoquent l'énergie du street art et du graffiti, soulignant le talent de Guetta pour mêler le familier et le provocateur. Cette approche invite le spectateur à une rencontre dynamique entre tradition et style avant-gardiste, capturant l'essence même de la manière dont les images d'inspiration pop peuvent devenir des vecteurs d'expressions personnelles et de commentaires culturels. Le point focal de cette œuvre est la figure immédiatement reconnaissable de la Reine de Cœur, se détachant sur un fond évoquant un emballage cartonné marqué de ruban adhésif « fragile » et de symboles d'avertissement. Cette juxtaposition rend non seulement hommage à un motif intemporel de carte à jouer, mais le questionne également en le plaçant dans l'univers des emballages commerciaux du quotidien. Au centre de la composition, des inscriptions roses à la bombe de peinture flottent au-dessus du visage de la reine, évoquant la texture vibrante d'un véritable graffiti sur une surface inattendue. Tandis que les mots roses parcourent la carte, une dynamique saisissante se dégage : le regard du spectateur oscille rapidement entre les lignes royales de la reine et la spontanéité brute du texte. L'effet global est une tension captivante entre raffinement et rébellion. Fusion des techniques du street art pop et du graffiti Mr Brainwash puise son inspiration dans la culture urbaine, les icônes pop et les compositions inspirées du graffiti pour créer des images à la fois légères et subversives. Cette sérigraphie s'inspire des styles urbains en intégrant des aplats de couleurs vives et une typographie audacieuse. Le texte rose sur la carte à jouer suggère une impression d'immédiateté, comme si la peinture en aérosol venait d'être appliquée. Les lignes nettes du visage de la reine contrastent avec les contours irréguliers du fond, renforçant la tension propre au Street Pop Art et au graffiti, où des éléments graphiques sophistiqués se mêlent à une authenticité brute. En combinant les techniques formelles de la sérigraphie avec l'aléatoire des marques de graffiti, Mr Brainwash met en lumière le potentiel démocratique de l'art public, désormais investi dans des espaces privés. La Reine de Cœur comme symbole de dévotion L'image de la Reine de Cœur évoque l'amour, le pouvoir et le charme. Guetta s'empare de ces thèmes en y inscrivant « forever yours » (À jamais vôtre), enveloppant la figure royale d'une aura de romantisme et de désir. Dans un contexte moderne, les références aux cartes à jouer peuvent suggérer à la fois le risque et la récompense, reflétant la façon dont les relations personnelles impliquent souvent des actes de foi. L'inscription rose apporte une touche à la fois douce et audacieuse, conférant une dimension pop à ce qui pourrait autrement n'être qu'une simple représentation de carte. Cette stratégie souligne comment les symboles universaux peuvent être réinventés par des interventions créatives, renforçant ainsi leur résonance auprès du public contemporain. Un trésor de collection en édition limitée Les amateurs d'art en quête d'expressions pop vibrantes sont séduits par la sérigraphie rose « Queen of Love », qui fusionne avec brio motifs classiques et urbains. Réalisée à la main en dix couleurs, elle préserve les détails les plus subtils tout en offrant des couleurs saturées, conférant à chacune des 50 éditions une intensité unique. Le papier beaux-arts frangé apporte une texture particulière, évoquant le caractère artisanal souvent absent des estampes produites en masse. Cette fabrication soignée fait de cette œuvre une pièce de collection précieuse, témoignant du talent de Guetta pour les créations visuellement saisissantes et percutantes. Qu'on l'apprécie pour son message romantique, sa fusion créative entre le street art, le pop art et le graffiti, ou son commentaire sur la société de consommation à travers des références au packaging, cette œuvre reste une affirmation dynamique sur l'amour et l'art moderne.

    $5,000.00

  • Destroy America- Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Destroy America - Sérigraphie noire par Cleon Peterson

    Destroy America - Édition limitée noire, sérigraphie artisanale bicolore sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie artisanale 45,7 x 61 cm. Imprimée sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires. L'art de Peterson se caractérise par un fort esprit contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Cet artiste basé à Los Angeles est le concepteur d'une série d'œuvres dystopiques – peintures, estampes, sculptures et fresques – exposées aux États-Unis, en Europe et en Asie.

    $759.00

  • Almost Rapture Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Presque Rapture par Faile

    Presque l'extase - Série Savage Sacred Young Minds 23 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier Coventry Rag 310 g/m² (bord frangé) par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. FAILE (Américain, fondé en 1999) Titre : ALMOST RAPTURE, 2016 Technique : Sérigraphie sur papier d'archivage 100 % coton à bords frangés Série Savage Sacred Young Minds

    $4,203.00

  • Flower of Evil: There is an End To Everything- White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Flower of Evil : Il y a une fin à tout - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson

    Fleur du Mal : Tout a une fin - Sérigraphie en édition limitée, blanche, bicolore, tirée à la main, sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2021 FLEURS DU MAL : TOUT A UNE FIN (Blanc) 81 x 81 cm. Sérigraphie artisanale noire et ivoire. Imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires.

    $759.00

  • The Joker Comic Book Cover #3 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Couverture de la BD Joker n° 3, sérigraphie HPM par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Couverture de la bande dessinée Joker n° 3, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur rehaussée d'aquarelle sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 34 x 46 Mr. Brainwash est heureux d'annoncer une nouvelle illustration pour sa série de couvertures de bandes dessinées, mettant cette fois-ci en scène l'un des super-vilains les plus célèbres : le Joker, tiré de la couverture de Batman. Sérigraphie monochrome sur papier d'art d'archive déchiré à la main, rehaussée d'aquarelle. Chaque exemplaire de cette édition est unique et les couleurs peuvent varier. Dimensions : 86 x 117 cm. Tirage limité à 25 exemplaires.

    $4,740.00

  • Take Me Now Black & White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Take Me Now, sérigraphie en noir et blanc de Cleon Peterson

    Sérigraphie en noir et blanc « Take Me Now » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 18x18 Impression sérigraphique. Une vision saisissante de la puissance brute Cleon Peterson est un artiste américain reconnu pour ses représentations de confrontations tendues et d'images saisissantes mettant en lumière le conflit entre les personnages. Cette sérigraphie en noir et blanc, intitulée « Take Me Now », illustre son style caractéristique, fait de contrastes marqués, de silhouettes audacieuses et d'une tension dramatique palpable. L'œuvre met en scène deux figures imposantes engagées dans une lutte dynamique, soulignant l'intensité du choc des corps et attirant immédiatement le regard. Imprimée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, cette pièce révèle le talent unique de Peterson pour transmettre des émotions viscérales grâce à des contours minimalistes mais puissants. On perçoit souvent l'influence du street art et du graffiti dans le choix délibéré d'une palette monochrome et de formes volontairement simplistes, qui canalisent une énergie brute en un récit visuel saisissant. Des thèmes captivants et une réalisation magistrale « Take Me Now » aborde des thèmes complexes liés à l'agression, à la domination et à la survie. La tension qui se dégage de la composition saisit un instant fugace où une figure semble prête à frapper, tandis que l'autre lutte contre l'asservissement. Les silhouettes de Peterson apparaissent comme des symboles intemporels de luttes chaotiques qui résonnent à travers l'histoire de l'humanité. L'absence de détails faciaux complexes concentre l'attention sur la posture et la forme, soulignant la dimension universelle du conflit. Les contrastes saisissants de noir et blanc renforcent le caractère intemporel de l'œuvre, lui conférant une esthétique minimaliste et puissante. Collectionneurs et amateurs apprécient la manière dont Peterson combine les techniques des beaux-arts et les références au street art, au pop art et au graffiti, créant un style à la fois brut et raffiné. Œuvre d'art de collection en édition limitée Cette œuvre signée et numérotée de 2024 est éditée à seulement 100 exemplaires, soulignant son exclusivité et son caractère de collection. Mesurant 45,7 x 45,7 cm, l'estampe impose sa présence sur tout mur. L'utilisation par Cleon Peterson d'un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² de qualité archive, frangé à la main, garantit sa durabilité et une texture raffinée qui s'accorde parfaitement avec ses créations graphiques audacieuses. Les bords frangés subtils témoignent d'une qualité artisanale, rappelant le soin méticuleux apporté à la réalisation de chaque estampe. Les collectionneurs d'art avertis recherchent souvent les œuvres de Peterson pour leur capacité à fusionner des influences contemporaines avec une essence intemporelle, presque mythologique, de confrontation et de conflit. Résonance dans l'art urbain pop et le graffiti Les admirateurs de Peterson apprécient la façon dont son œuvre s'inscrit dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, mouvements qui ont bouleversé les conventions artistiques par leurs visuels provocateurs. Ses figures, épurées de tout détail superflu, se détachent sur un fond où les lignes audacieuses et les contrastes marqués sont omniprésents. « Take Me Now » puise son inspiration dans la culture graffiti, dont le style se caractérise par des gestes rapides et précis. Parallèlement, elle porte en elle la notion pop art d'utiliser des images saisissantes pour exprimer les tourments de la condition humaine. Cette collision d'influences rend l'art de Peterson captivant tant pour les amateurs d'esthétique urbaine que pour les passionnés d'art contemporain. En fusionnant l'agressivité et l'élégance, « Take Me Now » illustre la puissance d'une palette simple et de lignes inflexibles pour captiver le regard et laisser une impression durable.

    $563.00

  • Sale -15% Relief 2 Black HPM Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $1,174.00 $998.00

  • Talk Talk Talk- White Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Talk Talk Talk - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson

    Talk Talk Talk - Sérigraphie bicolore en édition limitée, tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie artisanale 24x18" en noir et rouge, imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 150 exemplaires. L'art de Peterson se caractérise par un fort esprit contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Cet artiste basé à Los Angeles est le concepteur d'une série d'œuvres dystopiques – peintures, estampes, sculptures et fresques – exposées aux États-Unis, en Europe et en Asie.

    $759.00

  • Off Balance Original Watercolor Painting by Jeff Soto

    Jeff Soto Peinture originale à l'aquarelle Off Balance de Jeff Soto

    Peinture originale à l'aquarelle « Off Balance » de Jeff Soto. Œuvre unique sur papier d'art vergé à la main, réalisée par un artiste pop de street art. Aquarelle originale signée, 2009, dimensions : 7,75 x 7,75 pouces Déséquilibre par Jeff Soto – Fantaisie surréaliste et émotion ancrée dans le réel dans l'art urbain pop et le graffiti « Off Balance » est une aquarelle originale de 2009 de l'artiste américain Jeff Soto, réalisée sur papier vergé d'art et mesurant 19,7 x 19,7 cm. Signée par l'artiste, cette pièce unique met en scène l'une des figures hybrides emblématiques de Soto, combinant éléments naturels et expression animée pour créer une métaphore visuelle d'une grande force émotionnelle. Le personnage central évoque un pin, stylisé avec la texture de pinceau et les dégradés caractéristiques de Soto, dans des teintes vibrantes de vert, de bleu et de brun terreux. Avec ses grands yeux humides, son sourire subtil et ses bras tenant un rouleau à peinture, la figure se tient sous une inscription manuscrite fluide : « off balance ». Cette œuvre offre un moment d'une sincérité émotionnelle à la fois intense et ludique, à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti, mêlant illustration, surréalisme et vulnérabilité dessinée à la main en une seule image. Personnage et métaphore en harmonie symbolique L'univers visuel de Jeff Soto repose sur des personnages semi-anthropomorphes qui s'expriment par leurs expressions, leurs postures et des contextes surréalistes plutôt que par une narration littérale. Dans « Off Balance », la figure arborescente devient le réceptacle de la condition humaine ; son regard expressif et sa posture souple reflètent une instabilité émotionnelle latente. L'utilisation du rouleau à peinture renforce l'acte de création comme partie intégrante de ce déséquilibre, faisant du personnage à la fois sujet et artiste. Ce symbolisme complexe est caractéristique de l'œuvre de Soto, où chaque figure porte une charge métaphorique sans rien perdre de son accessibilité ni de son charme. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, ce mélange de narration et d'émotion place Soto parmi les rares artistes capables de communiquer les tourments intérieurs à travers des formes fantastiques. L'aquarelle comme médium du chaos contrôlé Le choix de l'aquarelle par Soto pour « Off Balance » renforce l'atmosphère de l'œuvre grâce à une fluidité organique et une subtilité tonale remarquable. Les contours flous et la douceur des coups de pinceau, caractéristiques de ce médium, complètent la thématique émotionnelle du sujet, faisant visuellement écho à l'idée de déséquilibre et de mouvement fluide. Contrairement à la précision maîtrisée de l'encre ou de l'acrylique, l'aquarelle permet une certaine incertitude – un choix judicieux pour une œuvre centrée sur la vulnérabilité. L'application superposée des couleurs donne du relief au corps texturé du personnage, tandis que les contours à l'encre, soigneusement placés, et les détails du visage apportent clarté et structure. L'espace blanc qui entoure la figure sur le papier vélin d'art lui permet de respirer, ainsi qu'à son texte tourbillonnant, préservant l'équilibre tout en soulignant son absence. Jeff Soto et l'écologie du sentiment dans le langage visuel urbain L'œuvre de Jeff Soto se situe au carrefour de l'énergie du graffiti et de l'atmosphère onirique du pop surréalisme. Dans « Off Balance », il combine ces deux courants avec une narration émotionnelle subtile, offrant une peinture à la fois profondément personnelle et universellement accessible. Ses personnages ne crient pas ; ils expriment leurs émotions. Sa palette ne s'entrechoque pas ; elle s'harmonise. Sa présence dans le genre du Street Pop Art et du graffiti se définit par cette capacité unique à donner une forme visuelle à la complexité des émotions, puisant ses racines dans la nature, la nostalgie de l'enfance et la mythologie visuelle. « Off Balance » n'est pas qu'une simple peinture : c'est un petit mais puissant rappel de la beauté, de l'expressivité et de l'art que peut revêtir le déséquilibre lorsqu'il prend forme. À travers son pinceau, Soto capture la fragilité de l'équilibre fragile dans un monde en perpétuelle mutation, un arbre après l'autre.

    $800.00

  • Ascension Worn Wraps Swatch HPM Archival Print by Robert Mars

    Robert Mars Ascension Worn Wraps Swatch HPM Archival Print par Robert Mars

    Ascension - Impression pigmentaire d'archives d'échantillons de bandages usés, avec une œuvre d'art authentique de gants de bandage portés à la main par Muhammad Ali, réalisée par l'artiste de la culture pop urbaine Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives « Ascension Muhammad Ali » avec un échantillon de tissu authentique provenant des bandages d'entraînement originaux de Muhammad Ali, imprimé sur papier d'art mat Hahnemühle 310 g/m² William Turner, bord frangé à la main, 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars. Accompagné d'une copie de la lettre de provenance originale signée, datée du 4 avril 2012, de Daria Muhammad, fille de Wali Muhammad, assistant entraîneur et homme de coin d'Ali pendant de nombreuses années (JG Autographs).

    $503.00

  • Garden of Infinite Possibilities Silkscreen Print by Dabs Myla

    Dabs Myla SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $638.00

  • The Return Black & Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie en noir et or « Le Retour » de Cleon Peterson

    Sérigraphie en noir et or « The Return » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de Cleon Peterson (2025). Tirage sérigraphique 20x20 représentant un guerrier à cheval brandissant une épée ensanglantée. Sortie en janvier 2025, en pleine période des incendies en Californie. Le Retour Sérigraphie Noir et Or : Un récit saisissant de Cleon Peterson « The Return » de Cleon Peterson est une œuvre saisissante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, mêlant minimalisme et narration profonde. Cette sérigraphie en édition limitée, sortie en janvier 2025, est réalisée sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, offrant une profondeur visuelle et tactile unique. Mesurant 50,8 x 50,8 cm, elle arbore le style caractéristique de Peterson, marqué par des contrastes audacieux et des figures graphiques. Représentant un guerrier à cheval, brandissant une épée ensanglantée, l'œuvre aborde les thèmes du conflit, de la domination et de la survie. Publiée durant les incendies de Californie de 2025, elle résonne d'une atmosphère de destruction et de résilience, établissant un parallèle entre les combats personnels et les luttes sociétales de plus grande ampleur. La voix artistique distinctive de Cleon Peterson Cleon Peterson est reconnu pour son style graphique et épuré, mêlant des éléments du pop art à l'intensité de l'esthétique graffiti. Son œuvre explore souvent les thèmes des rapports de force, du chaos et des aspects les plus sombres de la nature humaine. « Le Retour » s'inscrit dans cette tradition, avec la figure centrale d'un guerrier à cheval symbolisant la conquête et la survie. L'utilisation du noir et de l'or confère à l'œuvre une tonalité à la fois majestueuse et inquiétante, accentuant la tension de la scène. La capacité de Peterson à condenser des récits complexes en formes simplifiées crée un impact visuel immédiat tout en invitant à une réflexion plus profonde sur les thèmes abordés. Design et symbolisme dans Le Retour « Le Retour » présente une composition saisissante où la figure centrale du guerrier domine l'espace visuel. Le cheval, rendu dans le minimalisme caractéristique de Peterson, évoque le mouvement et la force, tandis que l'épée ensanglantée rappelle brutalement la violence et ses conséquences. Le fond noir amplifie la teinte dorée de la figure, soulignant sa prééminence et l'isolant dans un espace quasi vide. Cette dualité d'ombre et de lumière symbolise non seulement le conflit, mais aussi la résilience et la survie. L'esthétique dépouillée reflète la violence brute de la lutte, rendant l'œuvre à la fois visuellement saisissante et thématiquement intense. Édition limitée : savoir-faire et contexte Imprimée sur papier d'art haut de gamme Coventry Rag, l'œuvre « The Return » est bordée à la main, ce qui lui confère un aspect artisanal sublimant l'intensité graphique de l'œuvre. Signée et numérotée par Cleon Peterson, cette édition limitée garantit son exclusivité et sa valeur de collection. Sa sortie, coïncidant avec les incendies en Californie, lui confère une résonance particulière, reliant les thèmes de la destruction et de la survie à l'actualité. « The Return » illustre la fusion entre le street art et le graffiti, capturant à la fois l'énergie brute de l'art urbain et les récits universels de conflits et de résilience humaine. Cette œuvre témoigne du talent de Peterson pour allier design minimaliste et narration puissante.

    $400.00

  • Hopper Taos Deckled Serigraph Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Hopper Taos Deckled par Aelhra

    Hopper Taos - Édition limitée à bords découpés à la main - Sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 10 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Marques : Signée et numérotée à la main Édition à bords découpés

    $218.00

  • Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print by Tim Conlon

    Tim Conlon Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon

    Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon Édition limitée Tirage à la main sur papier d'art Stardream Lagoon 285 g/m² Artiste pop graffiti de rue moderne. Édition limitée 2023, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Œuvre de 24 x 24 cm, sérigraphie à bords frangés réalisée à la main. À la croisée du graffiti et du pop art, rares sont les œuvres qui incarnent cet esprit avec autant de force que « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » de Tim Conlon. Issue de sa vaste série « Blank Canvas », cette pièce particulière est un mélange harmonieux de peinture aérosol, de typographie et d'abstraction picturale. La technique du trompe-l'œil, qui utilise des images réalistes pour créer une illusion d'optique, ajoute une profondeur supplémentaire, plongeant le spectateur dans l'univers et la culture des peintures sur trains de marchandises. Ce qui distingue cette œuvre, c'est son support et son matériau. Il s'agit d'une sérigraphie, une impression artisanale raffinée, sur un papier d'art Stardream Lagoon de 285 g/m² soigneusement sélectionné. La texture et la teinte uniques de ce papier accentuent les couleurs vibrantes de l'œuvre. Les bords frangés à la main enrichissent son toucher, en faisant un régal pour les yeux autant qu'une œuvre à contempler. Avec ses dimensions de 61 x 61 cm, elle offre un équilibre parfait, s'intégrant à tous les environnements. Limitée à seulement 75 exemplaires, chaque œuvre est signée et numérotée par Tim Conlon lui-même, garantissant son authenticité et son exclusivité. De plus, le gaufrage de BEYOND THE STREETS souligne son importance sur la scène artistique contemporaine. L'œuvre de Conlon offre un regard unique sur l'univers en constante évolution du graffiti, fusionnant l'esprit rebelle du street art et l'esthétique du pop art. Pour les amateurs et les collectionneurs, « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, un témoignage de la beauté et de la complexité de la culture artistique urbaine.

    $493.00

  • Never Win Never Lose White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Dans la nuit MMXXI - Or/Noir

    Achetez Into The Night MMXXI - Sérigraphie 2 couleurs tirée à la main en édition limitée or/noir sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés par Cleon Peterson Rare Street Art célèbre artiste pop. 32 x 32 pouces. Sérigraphie dorée et noire tirée à la main. imprimé sur du papier Coventry Rag 290 g/m² avec des bords frangés. Chaque tirage est signé et numéroté. Édition limitée de 125 La visualité du travail de Cleon Peterson est basée sur une variété d'influences, de la poterie grecque antique aux bandes dessinées, résultant en une monochromie et un fort symbolisme des couleurs. Plus en détail, les figures existent sur de multiples lignes droites, ce qui, par la suite, crée l'illusion que l'œuvre est divisée en niveaux. La perspective et l'impression de profondeur existent modérément dans l'art de Peterson et, tout comme dans les vases grecs, l'espace du fond est généralement laissé vide ou légèrement embelli.

    $835.00

  • Parties & Gossip 10 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Parties & Gossip 10 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Fêtes et potins 10 Peinture originale technique mixte Encre sérigraphique HPM, acrylique et peinture en aérosol sur papier beaux-arts 250 g/m² par Greg Gossel Artiste de rue graffiti Art pop moderne. « Il s'agit d'une série de 24 œuvres en éditions variées sur papier et de 6 panneaux de bois originaux, inspirées d'une grande toile de 2,40 m x 2,40 m que j'ai créée en décembre dernier lors de l'événement de peinture en direct organisé par la Heineken House à SCOPE Miami Beach. Chaque pièce de la série est différente de la précédente. Le processus a débuté par une série de couches sérigraphiées spontanées, suivies d'éléments plus planifiés, créant ainsi une juxtaposition fascinante de structure et de chaos tout au long de la série. » – Greg Gossel

    $618.00

  • Going to NY Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Going to NY » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Je vais à New York. Sérigraphie de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Tirage à la main, 16 couleurs sur papier d'art à bords frangés. Œuvre encadrée en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, encadrée sur mesure (2014). Sérigraphie de 46 x 25 cm représentant un taxi jaune new-yorkais sur fond flou de paysage urbain. Cadre sur mesure couleur bronze brun antique (51 x 30 cm). Hommage de Thierry Guetta à l'énergie de New York Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure emblématique de la fusion entre le street art et le pop art, créant des œuvres qui capturent l'essence de la vie urbaine contemporaine. Son estampe sérigraphique en édition limitée « Going to NY » (2014) illustre parfaitement cette synthèse. Elle immortalise l'image iconique d'un taxi jaune new-yorkais, symbole profondément ancré dans l'identité culturelle de la ville. L'œuvre est ornée des techniques visuellement saisissantes du street art et du graffiti. La technique employée par Guetta dans « Going to NY » témoigne de sa maîtrise de la sérigraphie, grâce à une remarquable palette de 16 couleurs sur papier beaux-arts. L'image du taxi est encadrée par les lignes floues du mouvement frénétique de la ville, traduisant une impression de vitesse et de vitalité, véritable âme de New York. Le taxi n'est pas qu'un simple véhicule : c'est une toile, recouverte de graffitis vibrants qui racontent les mille et une histoires de la ville qui ne dort jamais. Valeur de collection et symbolisme des éditions limitées Dans cette œuvre, Guetta met en scène un élément omniprésent des transports new-yorkais et capture l'essence même de la ville. Les graffitis qui ornent le taxi témoignent du rôle fondamental de cet art dans le paysage culturel new-yorkais. Plus qu'une simple image statique, cette œuvre est une capture du mouvement, une représentation du flux constant de la ville et de son inépuisable capacité de réinvention et d'expression. « Going to NY » se distingue par sa rareté et sa qualité d'exécution. Pièce de collection, elle fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par Guetta lui-même. Son cadre sur mesure, couleur bronze brun antique, mesurant 130 x 76 cm, contraste avec l'esthétique street art de l'œuvre, symbolisant son passage de la rue à la galerie privée du collectionneur. L'héritage des visions urbaines de M. Brainwash L'œuvre de Guetta, et notamment « Going to NY », a largement contribué à la reconnaissance et à l'appréciation croissantes du Street Pop Art et du graffiti au sein du monde des beaux-arts. En introduisant le langage visuel de la rue dans les galeries, Guetta remet en question les notions traditionnelles de ce qui constitue un art à part entière. Son travail instaure un dialogue entre l'art élitiste et le quotidien, célébrant le potentiel de beauté et de sens qui se cache dans les lieux les plus inattendus. « Going to NY » de Mr. Brainwash est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une affirmation de la vitalité de la vie urbaine et de sa dimension artistique intrinsèque. Alors que le Street Pop Art continue d'évoluer, des œuvres comme celle-ci jalonnent le chemin de l'innovation artistique. Elles nous rappellent que l'art ne se limite pas aux salles sacrées des musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les rues que nous parcourons et dans les véhicules qui nous croisent. « Going to NY » de Guetta célèbre cette dynamique, témoigne de la beauté du chaos urbain et constitue une pièce précieuse pour tout amateur d'art sensible au pouls de la métropole.

    $8,751.00

  • Promised Land Day Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $759.00

  • Jimi Silver Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Jimi Silver par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Hendrix - Silver Limited Edition, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 22,5 x 30 Artiste : Mr. Brainwash Titre : Hendrix (Argent) Année : 2015 Dimensions : 76,2 cm x 57,2 cm Édition : Tirage limité à 70 exemplaires Technique : Sérigraphie couleur sur papier d'archivage déchiré à la main État : Excellent Signature : Signée à la main et empreinte digitale

    $4,011.00

  • Hopper Taos Serigraph Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Hopper Taos par Aelhra

    Hopper Taos Édition Limitée Sérigraphie Manipulée à la Main 1 Couleur sur Papier Beaux-Arts par Aelhra Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Signatures : Signée et numérotée

    $217.00

  • Wrestling With Faile Block Archival Print by Faile

    Faile Lutte contre l'échec, estampe d'archives par Faile

    Lutte avec Faile, estampe d'archives en édition limitée par Faile, sur papier d'art Entrada Rag 290 g/m² en coton à bords frangés, style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 250 exemplaires, format 12x16, pigments d'archivage, beaux-arts, lutteur en compagnie de son ami, un ours en peluche géant avec un arc-en-ciel. Exploration du vibrant réseau culturel dans l'estampe d'archives « Wrestling With Faile Block » de Faile « Wrestling With Faile Block » est une estampe d'archive saisissante du collectif d'artistes Faile, nom synonyme de la fusion novatrice du pop graffiti et du street art. Cette œuvre en édition limitée de 2023, signée et numérotée à seulement 250 exemplaires, témoigne de la place unique qu'occupe Faile dans le monde de l'art contemporain. Mesurant 30,5 x 40,6 cm et imprimée sur papier d'art Entrada Rag 290 g/m² à grain frangé, cette estampe capture l'essence du street art et du graffiti grâce à un procédé d'impression pigmentaire délicat, garantissant la vivacité des couleurs et la netteté de l'image pour les générations futures. L'œuvre présente un tableau intrigant : un lutteur au repos avec un ours en peluche géant sur fond d'arc-en-ciel. Cette juxtaposition du lutteur, fort et musclé, et de l'ours en peluche, innocent et doux, crée un contraste saisissant, caractéristique du travail de Faile. L'image est encadrée par une suggestion ludique de couverture de magazine de catch, regorgeant de titres satiriques et de traits d'esprit qui contribuent à la richesse narrative de l'œuvre. Dans « Wrestling With Faile Block », le collectif exploite le langage visuel de la bande dessinée, de la publicité et de la culture pop, le réinterprétant de manière à la fois célébrant et critiquant ces médiums. L'inclusion de l'arc-en-ciel, souvent symbole de paix et de diversité, dans ce contexte de catch – un sport réputé pour son agressivité et sa combativité – invite à une multitude d'interprétations, de la réconciliation des forces opposées à la célébration d'amitiés inattendues. La démarche artistique de Faile se caractérise par une volonté d'abolir les frontières entre culture populaire et culture savante, fusionnant l'accessibilité du street art et l'exclusivité des beaux-arts exposés en galerie. Leurs œuvres présentent souvent un récit textuel et visuel ouvert à l'interprétation, incitant le spectateur à interagir avec l'œuvre à plusieurs niveaux. Le papier d'art Cotton Entrada Rag confère une qualité tactile à l'estampe, soulignant la matérialité du sujet et le savoir-faire de la gravure. À l'instar de nombreuses œuvres de Faile, cette pièce s'inscrit profondément dans le contexte du street art et du graffiti. Les racines urbaines du collectif imprègnent leurs choix esthétiques et leurs explorations thématiques, leur permettant de créer un art reflétant la vie urbaine et offrant un commentaire sur des problématiques sociétales plus larges. À travers des œuvres telles que « Wrestling With Faile Block », ils continuent d'alimenter le débat sur la valeur et le potentiel du street art au sein du canon de l'art contemporain. Les collectionneurs d'œuvres de Faile apprécient la superposition complexe des éléments, l'interaction entre texte et image, ainsi que les références culturelles qui caractérisent leurs estampes. « Wrestling With Faile Block » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui capture l'esprit de son époque, un instantané de l'évolution du street art et du graffiti. Elle constitue un exemple éloquent de la manière dont ces formes d'expression artistique peuvent transcender leurs origines pour marquer durablement le paysage de l'art moderne.

    $676.00

  • Speak To Me Dark Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $820.00

  • Three-Piece Etching Aquatint Print by Zwy Milshtein

    Zwy Milshtein Estampe en trois parties, gravure à l'aquatinte, par Zwy Milshtein

    Gravure en trois parties, édition limitée, avec impression à l'aquatinte sur papier d'art de qualité supérieure décoré à la main, par Zwy Milshtein, artiste de pop art et de graffiti. Gravure d'art en édition limitée, signée et numérotée, 1970. Artiste : Zwy Milshtein. Titre : Gravure en trois parties. Technique : Eau-forte avec aquatinte. Dimensions : 53 x 76 cm. Édition : Signée au crayon et numérotée 26/75. Zwy Milshtein : Un maître de la gravure à l'eau-forte et à l'aquatinte Le parcours artistique de Zwy Milshtein est marqué par le mouvement, non seulement à travers les frontières géographiques, mais aussi par l'évolution de son style et de sa technique si particuliers. Né en 1934 à Kichinev, aujourd'hui en Moldavie, Milshtein traverse une période tumultueuse, passant de la Russie à la Roumanie, puis à Israël, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est toutefois à Paris, où il s'installe en 1955, qu'il trouve son véritable foyer artistique. Il y acquiert une renommée de peintre et de graveur, notamment grâce à ses eaux-fortes et ses gravures qui saisissent la complexité de l'expérience humaine. Les chemins entrelacés de la gravure et de l'art urbain La « Troisième gravure » ​​de Milshtein témoigne du savoir-faire et de la profondeur de la gravure en tant qu'art. Réalisée en 1970, cette gravure à l'aquatinte, signée et numérotée, en édition limitée de 53 x 76 cm, illustre parfaitement la maîtrise de l'aquatinte par Milshtein – une technique permettant de créer des effets de tonalité, produisant des textures riches et une gamme de nuances qui confèrent aux estampes une qualité picturale. Cette œuvre, faisant partie d'une série exclusive numérotée 26/75, se distingue particulièrement par sa composition abstraite et l'utilisation fascinante de l'espace négatif, qui invite le spectateur à un dialogue visuel évoquant le street art et le graffiti contemporains. L'influence de Milshtein sur l'art contemporain L'influence de Milshtein sur le monde de l'art est largement documentée par de nombreuses expositions et rétrospectives. Son œuvre a été présentée à l'ARC, le Musée d'Art Moderne de Paris, et en 1978, la Bibliothèque nationale de France a accueilli une rétrospective de ses gravures. Parmi ses réalisations artistiques figure sa participation au projet de la Maison Hans Christian Andersen en 1997, où, aux côtés d'autres artistes européens de renom, il a rendu hommage au bicentenaire de la naissance de l'écrivain danois. Les choix esthétiques et la maîtrise technique déployés dans des œuvres telles que « Trois gravures » font écho aux stratégies visuelles du pop art et du graffiti. L'art de Milshtein, tout en étant distinctif par son médium et son exécution, partage l'esprit d'innovation et de subversion qui caractérise le street art. Ses gravures invitent le public à explorer les thèmes de l'identité, de la mémoire et de l'existence, à l'instar du street art et du graffiti dans le paysage urbain. Les contributions de Zwy Milshtein au monde de la gravure et ses explorations de l'aquatinte ont assuré sa réputation d'artiste d'une grande virtuosité et d'une profonde profondeur. « Trois gravures » illustre parfaitement son talent pour communiquer des idées complexes par l’estampe. Son œuvre continue d’inspirer et d’influencer les artistes, au sein et en dehors du pop art, du street art et du graffiti, confirmant ainsi la puissance et la pertinence intemporelles de son art.

    $309.00

  • Scream Provocateurs Serigraph Print by Gary Panter

    Gary Panter Scream Provocateurs Sérigraphie par Gary Panter

    Scream Provocateurs, édition limitée, sérigraphie monochrome tirée à la main sur papier d'archivage 100 % coton à bords frangés, par Gary Panter, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Estampe de l'événement The Provocateurs (Chicago). Sérigraphie 24 x 36 pouces, signée et numérotée, édition limitée à 200 exemplaires. Cachet de l'éditeur ART ALLIANCE en bas à gauche.

    $803.00

  • Orientations of the Night I Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Orientations de la Nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson

    Orientations de la nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2025 Signée et numérotée Édition limitée à 50 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 12x16 Impression sérigraphique. Orientations de la Nuit I par Cleon Peterson « Orientations of the Night I » est une sérigraphie de 2025 créée par l'artiste américain contemporain Cleon Peterson. Tirée à 50 exemplaires numérotés et signés sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, cette œuvre mesure 30,5 x 40,5 cm. Le contraste saisissant entre les figures noires et blanches sur un fond doré chatoyant témoigne de l'exploration constante par Peterson des thèmes de la domination, de la soumission et du conflit entre ordre et chaos. Reconnu pour son style à la fois dérangeant et élégant, Peterson crée un langage visuel intemporel et poétique, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti qui repoussent les limites politiques et psychologiques. Style visuel et structure symbolique L'estampe présente les figures emblématiques de Peterson, rendues en silhouettes plates aux courbes à la fois douces et agressives. Dans Orientations of the Night I, une silhouette noire et une silhouette blanche sont figées dans une pose visuellement intense et ambiguë, soulignant les rapports de force et la tension émotionnelle. Le fond doré contraste fortement avec les corps monochromes, accentuant la théâtralité et la charge symbolique de la scène. La composition saisit une impression de mouvement fluide et de lutte tout en conservant une structure rigide, presque classique. L'utilisation par Peterson du minimalisme, de la symétrie et d'une abstraction saisissante invite les spectateurs à s'interroger sur ce qu'ils voient et sur leur interprétation du conflit et de la vulnérabilité. Médium et production Réalisée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, cette estampe témoigne de la maîtrise méticuleuse de Peterson sur sa production. Le fond doré, superposé à des encres noir mat et blanc éclatant, est imprimé sur papier Coventry Rag, réputé pour sa qualité d'archivage et ses bords frangés. Ce choix de matériaux renforce non seulement l'impact visuel, mais aussi le lien historique entre les beaux-arts et la culture urbaine, où la sérigraphie a longtemps servi de support à la création d'affiches politiques, de fanzines et de messages inspirés du graffiti. Le tirage limité de cette œuvre la confère à l'univers du Street Pop Art et du graffiti, transformant une esthétique graphique en un objet d'art de collection. Le rôle de Cleon Peterson dans l'art urbain pop et le graffiti Né aux États-Unis, Cleon Peterson s'est forgé une voix visuelle singulière et engagée dans l'art contemporain. Son œuvre puise à la fois dans la composition classique et dans l'immédiateté brute du paysage urbain. Bien qu'il ne soit pas un graffeur au sens traditionnel du terme, sa pratique s'enracine dans l'esprit du street art, utilisant l'audace visuelle et la critique sociale pour interroger le pouvoir, la justice et le contrôle de la société. Ses figures apparaissent souvent dans des scénarios dystopiques où l'autorité et la résistance s'affrontent violemment. « Orientations of the Night I » incarne cette dualité, dépeignant une lutte à la fois psychologique, mythologique et institutionnelle. Cette œuvre reflète l'intérêt constant de Peterson pour l'exploration des systèmes de domination et la frontière ténue entre protection et oppression dans la vie moderne. Par sa technique précise et sa narration symbolique, Peterson continue de contribuer avec une force inébranlable au discours en constante évolution du Street Pop Art et du Graffiti.

    $450.00

  • Tripping Devil Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Tripping Devil Dessin au crayon graphite original par Naoto Hattori

    Tripping Devil est un dessin original réalisé à la main sur du papier d'art vieilli, encadré et à bords frangés, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. La fusion du street art et du graffiti dans l'œuvre de Naoto Hattori Le croisement entre le pop art urbain et le graffiti donne naissance à une forme d'art vibrante et souvent subversive, qui remet en question l'esthétique traditionnelle, propose un commentaire social et investit l'espace public comme une toile d'expression. « Tripping Devil » de Naoto Hattori illustre parfaitement ce point de convergence artistique, tout en se démarquant des fresques murales classiques réalisées à la bombe. Ce dessin original au crayon et au graphite, datant de 2012, témoigne de la diversité des techniques et des matériaux employés au sein du genre, unissant l'énergie brute du street art à la précision du dessin classique. L'œuvre d'Hattori est délicatement encadrée (21,6 x 21,6 cm), l'image mesurant 7,6 x 12,7 cm. L'artiste a réalisé lui-même le cadre et le passe-partout, soulignant ainsi la touche personnelle et le souci du détail qui caractérisent son travail. Le papier, frangé et vieilli à la main, confère à l'œuvre une texture supplémentaire et une profondeur historique. Ce choix de matériaux est particulièrement significatif, car il confère à l'œuvre une qualité ancienne qui contraste fortement avec la nature généralement éphémère de l'art urbain et du graffiti. L'esthétique unique de Naoto Hattori au sein du pop art urbain L'œuvre de Naoto Hattori se caractérise souvent par un surréalisme onirique, où des créatures fantastiques et des figures métamorphosées interrogent la perception de la réalité par le spectateur. « Tripping Devil » ne fait pas exception. Le dessin représente une créature au visage humain et au corps se transformant en une forme de pieuvre. Ce mélange d'humain et de surréel est une marque de fabrique du style Hattori et témoigne du potentiel transformateur du street art et du graffiti. La palette monochrome et épurée du graphite met en valeur les détails et les ombres complexes qui donnent vie au « Tripping Devil ». Bien que contenue dans un cadre, l'œuvre porte l'esprit du street art, souvent caractérisé par une audacieuse transgression des frontières et une acceptation de l'inconventionnel. La démarche systématique de Hattori dans le dessin fait écho aux techniques réfléchies et minutieuses employées par les artistes de rue et les graffeurs pour créer leurs œuvres, bien qu'à une échelle et avec un médium différents. Naoto Hattori et la collectionnabilité du Street Pop Art Les collectionneurs et amateurs d'art urbain et de graffiti recherchent de plus en plus des œuvres à exposer chez eux, transformant ainsi des spectacles publics en trésors personnels. « Tripping Devil » d'Hattori illustre parfaitement cette tendance, offrant au marché de l'art une pièce unique qui capture l'essence même de l'art urbain sous une forme à la fois collectionnable et idéale pour une exposition privée. La signature de l'artiste est un gage d'authenticité et un lien privilégié entre l'artiste et le collectionneur. L'originalité de « Tripping Devil » est primordiale. Dans un domaine où la production de masse et la reproduction sont monnaie courante, l'engagement d'Hattori à créer une œuvre originale et singulière rehausse sa valeur et son attrait. La minutie avec laquelle l'œuvre est réalisée, associée à sa présentation unique sur papier d'art vieilli, instaure un dialogue entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de la collection d'art. La pertinence culturelle de l'art d'Hattori Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Tripping Devil » de Hattori se distingue comme une œuvre culturelle emblématique, incarnant l'esprit novateur de ces formes artistiques. Si le street art véhicule souvent des messages sur la culture populaire et les problématiques sociétales, l'œuvre de Hattori explore la psyché, abordant les thèmes de l'identité, de la conscience et de la condition humaine à travers un prisme surréaliste. Bien que non exposée dans l'espace public, cette pièce s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, visant à susciter la réflexion et à éveiller l'émotion. Ses éléments surréalistes invitent à l'interprétation et à la réflexion, à l'instar des fresques et tags monumentaux qui ornent les environnements urbains. « Tripping Devil » de Hattori nous rappelle que l'essence du street art réside non seulement dans son emplacement, mais aussi dans sa capacité à toucher profondément le public, à remettre en question les perceptions et à encourager une immersion plus intense dans le récit visuel. « Tripping Devil » de Naoto Hattori est un exemple remarquable du potentiel de synergie entre le street art, le graffiti et les techniques de dessin traditionnelles. Cette œuvre témoigne du talent de l'artiste et de la versatilité de l'art urbain. Comme le démontre cette pièce, la valeur du pop art et du graffiti dépasse les murs de la ville et trouve sa place dans les collections d'amateurs d'art qui apprécient le subtil mélange de rébellion, de savoir-faire et de profondeur narrative propre à ces genres.

    $793.00

  • Cascade Silkscreen Print by Lefty Out There

    Lefty Out There SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $542.00

  • Sale -15% City as Canvas Silkscreen Print by Crash John Matos x DAZE Chris Ellis

    Crash- John Matos SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $1,917.00 $1,629.00

  • Basquiat Etching Print by Mark Powell

    Mark Powell Gravure Basquiat par Mark Powell

    Estampe Basquiat en édition limitée, gravure à la main monochrome sur papier beaux-arts, par Mark Powell, artiste pop urbain. 24,8 x 35,82 Édition de 7

    $323.00

  • Discover Variant Archival Print by Dragon76

    Dragon76 Découvrez une impression d'archives variante par Dragon76

    Découvrez l'estampe d'archive Variant Archival Print de Dragon76 en édition limitée sur papier Canson Aquarelle Fine Art 310 g/m² à bords frangés, œuvre d'art moderne de style pop graffiti street artiste. Tirage signé et numéroté 2025, édition limitée à 25 exemplaires, format 24x36, pigments d'archivage, beaux-arts. Découvrez Variant : La fusion audacieuse de street art pop et de mythe moderne de Dragon76 Découvrez l'estampe Variant Archival Print de Dragon76, une œuvre emblématique du street art pop et du graffiti contemporains, qui mêle spectacle visuel et réflexion socio-environnementale. Imprimée sur papier d'art Canson Aquarelle 310 g/m² à bords frangés, cette estampe pigmentaire grand format (61 x 91 cm) est une édition 2025 signée et numérotée, limitée à 25 exemplaires. Le langage visuel immersif de Dragon76, qui mêle symbolisme futuriste, culture urbaine et mythologie de la nature, s'exprime pleinement dans cette édition collector signée à la main, transformant l'art en un vecteur de narration cinématographique. Iconographie des astronautes et paysage culturel Au cœur de Discover Variant se dresse une figure solitaire, coiffée d'un casque d'astronaute high-tech, dont l'expression est à la fois calme et résolue. Le casque est orné de graffitis, d'insignes et de références visuelles puisant dans l'iconographie orientale et occidentale. Cette fusion reflète l'hybridité culturelle de l'artiste, né à Shiga, au Japon, et actif à l'international depuis son domicile new-yorkais. Le visage dissimulé sous le casque est un avatar de l'humanité confrontée à l'inconnu, enveloppée non seulement d'une armure, mais aussi d'identité, d'histoire et de convictions. La combinaison est entourée de formes de vie aquatiques – un poisson ressemblant à une carpe koï, des coraux et des vagues – mêlant l'exploration spatiale aux mystères des profondeurs marines. Il en résulte une construction onirique qui se lit à la fois comme une fresque, une peinture et une image cinématographique. La couleur comme récit, la composition comme énergie Dragon76 est reconnu pour ses palettes de couleurs explosives et son utilisation des dégradés pour créer une ambiance et structurer l'espace narratif. « Discover Variant » utilise un fond bicolore, mêlant un rouge-orangé flamboyant et un bleu océan électrique. Ces tons complémentaires ne se contentent pas de s'équilibrer : ils dynamisent l'œuvre, rendant le mouvement palpable. L'intensité holographique des poissons, la tension ondulante de l'eau et les textures mécaniques de l'équipement de l'astronaute sont minutieusement superposés grâce à des techniques de dessin numérique et de peinture traditionnelle. L'impression sur papier Canson Aquarelle haut de gamme à bords frangés confère à l'œuvre une dimension tactile qui participe à sa narration. Elle élève l'énergie brute de l'œuvre au rang d'œuvre d'art digne d'un musée. Le rôle de Dragon76 dans le graffiti moderne et l'art de la culture pop La réputation internationale de Dragon76 repose sur sa fusion d'afrofuturisme, de cyberpunk, de manga et de calligraphie urbaine. Qu'il s'agisse de fresques monumentales ou de tirages d'art exclusifs, son œuvre aborde l'urgence climatique, l'unité interculturelle et les futurs possibles. « Discover Variant » se situe au carrefour de ces thèmes, faisant écho à la puissance du graffiti traditionnel tout en exploitant le potentiel narratif des technologies modernes et du folklore. L'artiste, dont le véritable nom n'est pas divulgué, demeure une figure incontournable de la diffusion de la culture graffiti dans les galeries, l'estampe et les collaborations internationales. Dans cette édition limitée à 25 exemplaires, chaque tirage « Discover Variant » devient une pièce rare d'art urbain pop et de graffiti, transcendant les genres, les frontières et les formats.

    $550.00

  • Crazy About Elvis Blue Silkscreen Print by Tim Oliveira

    Tim Oliveira Crazy About Elvis Blue Sérigraphie par Tim Oliveira

    Crazy About Elvis - Édition bleue monochrome, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier Rives BFK 100% coton par Tim Oliveira, artiste pop art célèbre et rare. Hommage à la légende de la musique Elvis Presley en tenue militaire de l'US Air Force. Sérigraphie en édition limitée, une couleur, signée et numérotée au crayon. Imprimée sur papier Rives BFK épais 100 % coton, 250 g/m².

    $256.00

  • Marilyn Pure Joy Oxblood Silkscreen Print by Pure Evil

    Pure Evil Sérigraphie Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil

    Sérigraphie 3 couleurs Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil, tirée à la main sur papier d'art Somerset Fine Art Paper 300 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer). Format de l'œuvre : 16x20. Sérigraphie représentant l'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe stylisée en bleu turquoise, rose et bordeaux. Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil dans l'art pop art et graffiti de rue « Marilyn Pure Joy Oxblood » est une sérigraphie audacieuse en édition limitée (2025) de Charles Uzzell-Edwards, artiste reconnu dans le milieu de l'art contemporain sous le pseudonyme de « Pure Evil ». Imprimée en trois couleurs et tirée à la main sur un papier d'art Somerset 300 g/m² à bords frangés, cette œuvre de 40,6 x 50,8 cm s'inscrit dans la continuité de la série de portraits de l'artiste, qui rend hommage aux icônes historiques à travers le prisme de la subversion moderne. Marilyn Monroe, sans doute l'un des visages les plus reconnaissables de l'histoire de la culture populaire, est ici représentée dans un contraste saisissant de rose bordeaux et de blanc, avec des reflets glacés et le motif en larme, signature de « Pure Evil », qui se déverse vers le bas dans un contraste visuel saisissant. La palette de couleurs utilisée transforme Monroe, d'icône nostalgique, en un sujet poignant d'introspection, révélant la coexistence de la célébrité et de la fragilité. Recontextualiser les icônes dans la tradition du pop art de rue Cette œuvre puise dans le langage du pop art traditionnel et les codes du street art, mêlant esthétique de la haute couture et commentaire incisif. Pure Evil utilise la sérigraphie dans la lignée d'Andy Warhol, mais explore des territoires émotionnels plus sombres en introduisant la larme noire, un motif récurrent dans son œuvre. La larme n'est pas seulement un élément stylistique, mais aussi un procédé narratif, suggérant le deuil d'une innocence perdue ou une critique de la façon dont la célébrité consume l'individualité. En plaçant Monroe dans une teinte rouge bordeaux saturée, l'estampe souligne le drame, la sensualité et l'intensité émotionnelle, conférant une nouvelle profondeur à une figure souvent idéalisée et aplatie par la culture commerciale. Le rôle de la couleur et de la technique d'impression dans l'impact émotionnel La palette rouge sang de bœuf joue un rôle central dans la manière dont cette version de la série Pure Joy communique l'urgence et la tristesse. Elle s'écarte des palettes chaudes et traditionnelles d'Hollywood, généralement utilisées pour représenter Monroe. Le rouge profond suggère la passion, l'obsession, voire la violence en filigrane. Se détachant sur des fonds blancs éclatants et des détails ombrés, la silhouette de Monroe devient encore plus obsédante. L'impression sérigraphique, avec ses contours nets et ses superpositions précises, renforce la dualité entre maîtrise esthétique et chaos émotionnel. Le bord frangé du papier Somerset ajoute une dimension tactile et physique qui ancre l'œuvre, faisant le lien entre sa présence digne d'une galerie et ses racines dans les pratiques urbaines du pochoir. Le commentaire du mal pur à travers le portrait de célébrités La réinterprétation de Marilyn Monroe par Pure Evil dépasse le simple remix culturel. Elle dénonce avec subtilité la manière dont les médias de masse instrumentalisent la beauté, l'iconographie et l'exploitation émotionnelle. L'image de Monroe, jadis auréolée d'un glamour discret, nous fixe désormais du regard, révélant une tension complexe entre attrait et traumatisme. La teinte bordeaux exprime sa vulnérabilité humaine sans altérer sa puissance symbolique. Charles Uzzell-Edwards, alias Pure Evil, a développé un style reconnaissable entre tous, fusionnant le graffiti et la précision de la sérigraphie. Avec l'édition « Marilyn Pure Joy Oxblood », il contribue à un débat plus large au sein du street art et du graffiti, invitant le public à s'interroger sur ce qui se cache derrière l'image de la célébrité et à en mesurer les conséquences.

    $550.00

  • Bananappétit Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Bananappétit par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Bananappétit par Mr Brainwash - Thierry Guetta, tirée à la main sur papier d'art frangé, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 96 exemplaires (2024). Œuvre d'art de 22x22 pouces, sérigraphie représentant un singe avec une banane inspirée par Warhol. Un clin d'œil malicieux à la culture pop L'estampe sérigraphique « Bananappétit » de Mr Brainwash, alias Thierry Guetta, rend un hommage ludique à l'un des motifs les plus emblématiques du pop art. Créée en 2024 et éditée à 96 exemplaires numérotés et signés, cette œuvre de 56 x 56 cm représente un singe espiègle tenant une banane aux couleurs vives. Cette référence à la célèbre banane d'Andy Warhol inscrit l'œuvre dans la lignée des créations inspirées par le pop art. Parallèlement, l'image regorge de l'humour caractéristique de l'artiste, invitant le spectateur à aborder l'histoire de l'art de manière légère et originale. Le singe est perché sur une boîte ornée de slogans dynamiques, renforçant l'impression que la scène tout entière est conçue pour susciter la curiosité et l'émerveillement. Les admirateurs de longue date de Mr Brainwash reconnaissent son talent pour insuffler une fraîcheur et une immédiateté saisissantes aux symboles les plus reconnaissables. L'énergie ludique qui se dégage de cette estampe suggère que le singe invite le spectateur à s'interroger sur le rôle de l'art dans la culture contemporaine. Le fond, peint dans une subtile nuance de bleu pâle, offre un écrin apaisant au jaune vif de la banane, faisant écho au goût de Warhol pour les contrastes de couleurs audacieux. Ce jeu de couleurs fait ressortir la banane sur le fond, attirant le regard à la manière d'un graffiti bien placé sur un mur de ville animé. Influences du street art, du pop art et du graffiti Mr Brainwash incarne une fusion d'influences pop et urbaines, et Bananappétit illustre parfaitement cette synergie. La fourrure noire et blanche du singe, rendue dans un style évoquant les pochoirs de peinture en aérosol, relie la composition à l'énergie brute du street art et du graffiti. Les spectateurs se souviendront peut-être comment les créateurs urbains réinterprètent souvent les symboles existants, les subvertissant ou leur ajoutant de nouvelles significations. Ici, la banane sert à la fois de ressort comique et d'objet de nostalgie culturelle, renforcée par le décor quasi muséal qui évoque également les traditions de l'art classique. Les couleurs vives de la signalétique sur la boîte font écho aux messages positifs et inspirants souvent présents dans l'œuvre de Guetta, évoquant l'émancipation et l'autonomisation. L'œuvre fusionne cet esprit avec l'énergie rebelle des pratiques artistiques urbaines, reflétant un univers où l'imagerie pop classique côtoie le langage en constante évolution des fresques et des pochoirs. Cette combinaison affirme avec force comment l'art peut transcender les influences de différents mouvements, en adaptant des éléments iconiques pour mieux toucher le public contemporain. Savoir-faire et éléments visuels Bien que l'estampe se distingue par sa spontanéité, chaque couche est exécutée avec une méticulosité extrême. La sérigraphie confère une netteté saisissante au sujet, tandis que le papier beaux-arts à grain frangé lui apporte une touche d'authenticité. Ce procédé exige une grande précision, chaque couche d'encre s'alignant parfaitement, pour un résultat net et des couleurs saturées. La palette, aux tons primaires puissants, offre un dynamisme qui n'est pas sans rappeler celui des affiches de rue. Le regard réaliste du singe captive l'attention, tandis que des ombres subtiles et des lignes épurées structurent la scène. L'humour visuel atteint son apogée dans l'œuvre d'art représentant une banane encadrée, placée derrière le singe, illustrant comment des objets de la culture populaire peuvent intégrer les galeries d'art et être reconnus comme des œuvres majeures. Un couteau utilitaire rouge posé au sol évoque la nature artisanale des démarches créatives, suggérant que la transformation artistique peut survenir à tout moment. Bananappétit devient ainsi plus qu'un simple hommage : c'est une composition à plusieurs niveaux qui, à chaque regard, révèle de petits détails significatifs. Un chef-d'œuvre de collection Les collectionneurs et amateurs de street art et de graffiti sont séduits par l'œuvre de Bananappétit, qui fusionne motifs iconiques, commentaires humoristiques et maîtrise technique. Le tirage limité à 96 exemplaires confère à chaque estampe un caractère exclusif, renforcé par la signature et la numérotation de l'artiste. En réinterprétant un symbole intemporel du pop art, Mr Brainwash capture la nature ludique et imprévisible de la créativité contemporaine. Les acquéreurs de cette œuvre découvrent un message profond, qui invite à réfléchir à la manière dont l'imagerie populaire peut se réinventer pour s'adapter aux évolutions culturelles. Bananappétit témoigne de la puissance de l'art urbain, mêlant des images reconnaissables à des réinterprétations inattendues qui remettent en question les conventions artistiques. Il en résulte une estampe saisissante qui unit passion pour l'histoire de l'art, sens de l'humour et sensibilité urbaine en une œuvre marquante et inoubliable.

    $3,750.00

  • California AP Archival Print by Stom500

    Stom500 La ville de New York

    Achetez New York City Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur papier Fine Art 290 g/m² par l'artiste Stom500, artiste Pop Art. 2022 Signé et numéroté à la main Édition limitée de 40 illustrations Taille 18 x 22,5

    $572.00

  • Texere Pink Silkscreen Print by Lefty Out There

    Lefty Out There SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $741.00

  • Endless Power! 2013 Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Puissance sans fin ! 2013 Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Puissance infinie ! Sérigraphie 4 couleurs en édition limitée, tirée à la main sur papier d'archivage 100 % coton à bords frangés, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Événement The Provocateurs (Chicago) : estampe de Shepard Fairey. Sérigraphie 61 x 91 cm, signée et numérotée, édition limitée à 200 exemplaires. Cachet de l'éditeur ART ALLIANCE en bas à gauche. Petrol Unlimited Future with Lung Tonic.

    $1,497.00

  • Catalyst Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Catalyst Original Graphite Pencil Drawing par Naoto Hattori

    Dessin original Catalyst dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 5 pouces (7,6 x 12,7 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Catalyst » de Naoto Hattori : une intersection surréaliste entre imagerie et émotion « Catalyst », une œuvre originale dessinée à la main par l'artiste surréaliste Naoto Hattori, représente une convergence unique entre la délicatesse du trait au crayon et un surréalisme expressif, capturée sur un papier d'art vieilli et frangé. Ce dessin unique au crayon et au graphite, réalisé en 2012, témoigne du talent d'Hattori pour représenter des visions complexes et oniriques dans un espace restreint. L'œuvre encadrée, dont l'image mesure 7,6 x 12,7 cm et le cadre 21,6 x 21,6 cm, a été encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, ajoutant une touche personnelle qui met en valeur l'échelle intimiste de l'œuvre. Ce dessin se distingue de l'exécution et de la présentation conventionnelles de l'art urbain. Alors que le pop art et le graffiti sont généralement associés à des installations publiques de grande envergure, « Catalyst » d'Hattori invite à une interaction plus personnelle. L'œuvre est imprégnée de la complexité des beaux-arts tout en résonnant avec l'accessibilité et l'impact viscéral souvent présents dans le street art. L'œuvre d'Hattori ne s'impose pas de manière ostentatoire ; Au contraire, elle murmure, entraînant le spectateur dans un dialogue intime avec l'œuvre. Exploration des détails artistiques dans « Catalyst » Le souci du détail dans « Catalyst » témoigne de la maîtrise exceptionnelle du crayon et du graphite par Hattori, révélant une créature d'un autre monde qui semble émerger des fibres mêmes du papier vieilli. Le papier, travaillé à la main, souligne l'appréciation de l'artiste pour les qualités tactiles de ses matériaux et sa volonté de fusionner le traditionnel et le surréaliste. Chaque trait, chaque ombre, contribue à une impression générale de profondeur et de dimension, insufflant la vie à ce sujet fantastique. La créature représentée mêle des éléments familiers à l'énigmatique, interrogeant la perception de la réalité du spectateur. Le format intimiste de l'image, contrastant avec le cadre plus imposant, souligne le caractère précieux de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un talisman. Ce sentiment de préciosité est souvent recherché dans le pop art et le graffiti, où la nature éphémère du médium contraste fortement avec le désir de créer une œuvre durable et marquante. « Catalyst » de Hattori, bien qu'atypique dans le domaine du street art, capture l'essence même de ce à quoi aspirent de nombreux artistes de rue : un lien durable avec le public. « Catalyst » de Naoto Hattori est une œuvre d'art profonde qui transcende les frontières entre le pop art, le street art et le surréalisme. Elle embrasse l'éthéré, le tangible, l'imaginaire et le précis, invitant le spectateur à sonder les profondeurs insoupçonnées de sa psyché. La minutie de sa réalisation, alliée à une présentation unique, fait de « Catalyst » une contribution précieuse au discours sur l'art contemporain, illustrant la richesse et la diversité de l'expression artistique.

    $793.00

  • Eclipse- White Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Eclipse - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson

    Eclipse - Édition limitée blanche, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Année 2017, Édition artistique, Tirage officiel limité à 150 exemplaires, Technique : Sérigraphie, Papier : Coventry Rag 250 g/m², Dimensions : 71 x 71 cm, Signature et numérotation L'esthétique des œuvres de Cleon Peterson puise son inspiration dans des influences variées, allant de la céramique grecque antique à la bande dessinée, ce qui se traduit par une monochrome et un symbolisme chromatique fort. Plus précisément, les figures s'alignent sur de multiples lignes droites, créant ainsi l'illusion d'une composition en plusieurs niveaux. La perspective et l'impression de profondeur sont présentes, mais modérées, dans l'art de Peterson et, à l'instar des vases grecs, l'arrière-plan est généralement laissé vide ou légèrement orné.

    $759.00

  • Obey More- Fairey Letterpress Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obéissez plus - Fairey Letterpress Print par Shepard Fairey - OBEY

    Obey More, édition limitée, impression typographique manuelle monochrome sur papier 100 % coton blanc fluorescent, par les célèbres artistes de rue Shepard Fairey et Shantell Martin. 2022 Signé et numéroté par Shepard Fairey et Shantell Martin Édition limitée à 150 exemplaires Format 10x13 Bordure à la main

    $384.00

  • Behold Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Voici l'impression giclée par Casey Weldon

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $226.00

  • Coco Chanel Riskoleum AP Giclee Print by Risk Rock

    Risk Rock Coco Chanel Riskoleum AP Giclee Print par Risk Rock

    Œuvre d'art Coco Chanel Riskoleum, impression giclée en édition limitée sur papier d'archivage Coventry Rag par l'artiste de graffiti pop culture Risk. Épreuve d'artiste (EA) signée et numérotée. Tirage giclée sur papier d'archivage Coventry Rag. Tirage réalisé sur commande spéciale pour la Fashion Week de Los Angeles 2017, daté de 2016. Signée et numérotée à la main. 45,7 x 35,6 cm Riskoleum : La mode rencontre le graffiti dans une édition limitée hommage L'estampe en édition limitée « Coco Chanel Riskoleum », créée par le pionnier du graffiti Kelly Graval, alias Risk, capture l'énergie de la mode et de la culture urbaine dans une composition saisissante. Réalisée sur commande spéciale pour la Fashion Week de Los Angeles 2017, cette œuvre fusionne l'élégance haute couture de Chanel avec l'authenticité brute de l'iconographie des bombes aérosol. Mesurant 45,7 x 35,6 cm et imprimée sur papier d'archivage Coventry Rag, cette épreuve d'artiste (giclée) est signée à la main et porte la mention « AP », témoignant du caractère exceptionnel de l'œuvre et du support. Dans le style caractéristique de Risk, elle transforme un objet utilitaire – la bombe aérosol – en un support d'expression pour la mode. Fusion emblématique de couleurs et de cultures chez Risk Risk a émergé de la scène graffiti de Los Angeles dans les années 1980 et est devenu une figure centrale de l'intégration du graffiti des rues aux galeries d'art. Son œuvre joue souvent avec l'esthétique du marketing, la théorie des couleurs et le symbolisme populaire. La série Riskoleum, parodie des marques de peinture commerciales, est l'une de ses contributions les plus emblématiques à la fusion du street art, du pop art et du graffiti avec le monde de l'art contemporain. Avec l'édition Coco Chanel, Risk insuffle le luxe à cet univers urbain, mêlant l'élégance iconique de Chanel à la spontanéité de la culture aérosol. La bombe aérosol devient une métaphore de l'expression de soi, de l'émancipation et de la redéfinition du style. Le dialogue entre la mode et le graffiti L'œuvre ne se contente pas d'afficher le nom Chanel. Elle illustre comment les graffeurs ont réinterprété les codes traditionnels de la mode à travers le prisme de la culture urbaine. La superposition de pochoirs, les aplats de couleur et les techniques de pulvérisation utilisées dans le format Riskoleum contrastent fortement avec l'héritage de la haute couture. Pourtant, c'est précisément cette tension qui confère à l'œuvre toute sa force. La superposition de l'influence de Coco Chanel sur un outil d'expression urbain invite à réfléchir à l'évolution du style, issu aussi bien de la rue que des podiums. Risk démontre que graffiti et haute couture ne sont pas des opposés, mais des collaborateurs dans une nouvelle ère visuelle. Une édition de référence pour les collectionneurs et les passionnés de culture Émission d'artiste en édition limitée, cette estampe Riskoleum Coco Chanel se veut à la fois critique et hommage. Commandée pour un événement de mode prestigieux, elle tisse un lien entre le monde du design et l'esprit rebelle du graffiti. Imprimée sur papier Coventry Rag avec des encres d'archivage, la technique giclée confère à l'œuvre profondeur et longévité, tout en préservant les couches vibrantes caractéristiques de Risk. Bien plus qu'un simple jeu visuel, cette œuvre est une affirmation de l'individualité, de la beauté et du pouvoir de l'art à transcender les frontières culturelles. Risk continue d'influencer le débat autour du Street Pop Art et du graffiti, prouvant une fois de plus que le style peut s'exprimer aussi bien par la peinture que par la couture.

    $356.00

  • Love Graffiti X30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Love Graffiti X30, impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick

    Love Graffiti X30 Impression giclée HPM rehaussée à la main par OG Slick Artwork Édition limitée sur papier beaux-arts frangé 310 g/m² Impression rehaussée à la main Artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Love Graffiti X30 par OG Slick : Symbolisme embelli à la main dans l’art urbain pop et le graffiti Love Graffiti X30 est une édition limitée de 2025, une estampe giclée rehaussée à la main par l'artiste emblématique de graffiti et de street pop OG Slick. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre fusionne l'impression giclée haute résolution avec des techniques artisanales brutes, offrant une expérience unique à chaque collectionneur. Imprimée sur un papier beaux-arts 310 g/m² à grain frangé, l'œuvre mesure 76 x 76 cm et est signée, numérotée et personnalisée individuellement par l'artiste à l'aide de peinture aérosol, de projections et de coups de pinceau à main levée. Chaque variante est unique, faisant de chaque estampe une œuvre originale au sein de cette édition limitée. Le mélange d'iconographie pop raffinée et de spontanéité propre au graffiti, propre à OG Slick, positionne cette œuvre comme un exemple emblématique du street pop art et du graffiti contemporains. Langage visuel et symbolisme culturel dans l'œuvre d'art L'image centrale de Love Graffiti X30 est un gant stylisé, évoquant un dessin animé, dont les doigts forment un cœur : un geste puissant et immédiatement reconnaissable. Tracée de contours noirs épais et rehaussée d'ombrages minimalistes, la figure plane au-dessus d'un fond composé de fines éclaboussures, de gouttes et de traînées d'aérosol aux teintes vibrantes de magenta, de violet et de gris acier. Le gant fait référence à l'esthétique de l'animation classique tout en se transformant en un symbole contemporain de la culture urbaine, de l'amour, de la résistance et de l'unité. Le cœur, incomplet et creux en son centre, invite le spectateur à y projeter ses propres émotions. À la fois ludique et poignant, il puise son inspiration dans l'agressivité visuelle du graffiti tout en étant adouci par un message d'amour et de connexion humaine. Les éclaboussures, qui varient d'une œuvre à l'autre, soulignent la nature organique et imprévisible de l'expression artistique urbaine. La place d'OG Slick dans l'évolution du street art et du graffiti OG Slick est un pionnier du street art à Los Angeles, reconnu pour sa capacité à fusionner les techniques du graffiti traditionnel et les récits visuels modernes. Né à Hawaï et figure emblématique du graffiti de la côte ouest américaine depuis la fin des années 1980, Slick transpose des décennies d'expérience dans la rue dans l'art contemporain sans rien perdre de son authenticité. Son œuvre est empreinte d'ironie, de commentaires culturels et d'un rythme visuel soutenu. Avec « Love Graffiti X30 », il explore la douceur souvent occultée par l'exubérance de l'art urbain. La main gantée, qu'il a revisitée sous de nombreuses formes, devient le réceptacle d'une signification riche et complexe : hommage culturel, familiarité cartoonesque et vulnérabilité émotionnelle. Cette estampe rehaussée à la main témoigne de sa maîtrise de la composition et du contraste, insufflant à une image pop la spontanéité des gestes du graffiti et l'intimité de l'expression personnelle. HPM comme fusion de la gravure et de l'expression urbaine Les estampes Hand Painted Multiples (HPM), telles que Love Graffiti X30, repoussent les limites de l'estampe en fusionnant reproduction et intervention unique. Si l'impression de base est une giclée – offrant une grande précision et une fidélité tonale exceptionnelle –, chaque embellissement appliqué par OG Slick transforme l'œuvre en un original. Éclaboussures de spray, coulures de peinture et superpositions gestuelles varient d'une estampe à l'autre, embrassant l'imprévisibilité propre au graffiti. Le bord irrégulier confère à l'estampe une dimension tactile et artistique, la faisant passer non pas pour une simple reproduction, mais pour une véritable pièce de collection. Dans l'univers du street art et du graffiti, ces éditions limitées tissent des liens entre les murs de la rue et les collections privées. Love Graffiti X30 d'OG Slick n'est pas qu'une simple estampe : c'est une affirmation d'évolution artistique, capturant la tension et la tendresse de l'expression urbaine contemporaine à travers des mains en forme de cœur et une sincérité brute, imprégnée de graffiti.

    $2,500.00

  • Love Catcher Blue Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,117.00

Hand Deckled Paper Graffiti Street Pop Artwork

Papier frangé à la main : une tradition texturée dans l'art urbain moderne

L'art du terrassement comme expression artistique

Le papier frangé à la main offre une richesse tactile et visuelle qui s'est intégrée aux pratiques du pop art urbain et du graffiti. Le frangipanage consiste à déchirer le papier à la main pour obtenir un bord irrégulier et distinctif, contrastant avec les découpes précises des matériaux produits en masse. Cette technique traditionnelle confère à chaque pièce un caractère unique et artisanal, témoignant d'une intervention humaine dans un processus de production artistique de plus en plus mécanisé.

Le papier dentelé dans le contexte de l'art urbain

Dans le contexte du street art, le papier frangé à la main fait le lien entre la nature éphémère des fresques murales et la pérennité des œuvres exposées en galerie. Les artistes qui transposent leurs œuvres de l'espace public vers des collections privées optent souvent pour le papier frangé pour des tirages en édition limitée ou des reproductions miniatures, offrant ainsi aux amateurs d'art un fragment de l'esthétique urbaine. Les bords irréguliers du papier frangé évoquent les imperfections et les textures des murs urbains, faisant écho à l'esprit originel du street art.

Matérialité et technique

La matérialité du papier frangé à la main est primordiale. Souvent plus épais et plus absorbant que les papiers standards, il permet une application riche d'encres et de peintures, très prisée des artistes de street art et des graffeurs. La technique du frangipanier exige patience et dextérité, l'artiste devant manipuler le papier avec précision pour obtenir le bord désiré. Ce procédé garantit que chaque pièce est unique, portant les marques de sa création.

Attrait esthétique et symbolisme

Esthétiquement, le charme du papier frangé à la main réside dans son aspect organique et artisanal. Les bords frangés encadrent subtilement l'œuvre, attirant le regard et mettant en valeur son contenu. Symboliquement, l'utilisation de ce papier peut représenter un respect pour le savoir-faire et le patrimoine artistique, même au sein des univers avant-gardistes du street art et du graffiti. C'est un clin d'œil au passé au sein du récit en constante évolution de l'art contemporain.

L'intégration du papier dentelé dans les pratiques artistiques modernes

L'intégration du papier frangé à la main dans les pratiques artistiques contemporaines témoigne d'un intérêt croissant pour l'artisanat dans un monde numérique. Les artistes de street art et de graffiti mêlent souvent techniques de pointe et matériaux traditionnels, et le papier frangé à la main est un médium de prédilection pour cette synthèse. Ses bords uniques peuvent également symboliser la frontière floue entre street art et beaux-arts, entre l'éphémère et le permanent. Le papier frangé à la main s'est taillé une place de choix dans le street art et le graffiti, où il est apprécié pour son caractère artisanal et l'individualité qu'il confère à chaque œuvre. Alors que les artistes et les collectionneurs recherchent l'authenticité et le lien avec le processus de création, le papier frangé à la main offre un lien tactile et visuel avec l'histoire de l'expression artistique. Entre les mains des artistes urbains d'aujourd'hui, ce matériau traditionnel est réinventé et réinterprété, porteur du récit de l'évolution de l'art, de la rue à l'atelier et au-delà.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte