Amour, relations, mariage et rencontres

245 produits

  • Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print par Denial- Daniel Bombardier

    Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica Tirage d'art pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica. Œuvre d'art sur le thème de la carte de crédit. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Limite de crédit : Refus de la Banque d'Ugh-Merica « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » est une puissante estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, créée par Daniel Bombardier, alias Denial, artiste de street art, pop art et culture contemporaine. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre reflète la critique acerbe que Denial adresse au consumérisme et aux systèmes financiers qui dominent la vie moderne. Imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², cette pièce de 61 x 46 cm (24 x 18 pouces) combine couleurs vives, références à la culture pop et imagerie satirique pour interroger la perception du spectateur sur la richesse, le crédit et les valeurs sociétales. Chaque estampe est signée, numérotée et estampillée au verso, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée par les amateurs de street art, de pop art et de graffiti. Le commentaire visuel sur le consumérisme Credit Limit : Bank of Ugh-Merica transforme le design emblématique d'une carte de crédit en une critique acerbe du système financier et de la société de consommation américaine. La figure centrale – une femme au visage peint du drapeau américain – symbolise l'attrait et le fardeau du patriotisme, intimement liés à l'identité économique. Son expression exagérée traduit la désillusion, reflétant le poids émotionnel de l'endettement et de la dépendance financière. Le remplacement du logo habituel de la carte de crédit par la version satirique de Denial met en lumière le décalage entre les promesses de prospérité et les réalités des inégalités économiques. Cette œuvre illustre à merveille la capacité du pop art urbain à délivrer un commentaire social pertinent grâce à des codes visuels familiers. L'approche du déni face à l'art de la culture pop moderne L'artiste canadien Daniel Bombardier s'est fait connaître en critiquant la société de consommation, la politique et les normes sociales à travers son art urbain pop et ses graffitis. Son œuvre « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » illustre parfaitement son style caractéristique, alliant des éléments graphiques audacieux à des thèmes qui invitent à la réflexion. En s'appropriant l'imagerie de la carte de crédit – symbole de richesse et de statut social –, « Denial » invite le spectateur à reconsidérer les systèmes qu'il tient pour acquis. Son souci du détail, de l'impression pigmentaire d'archives d'une netteté exceptionnelle au papier d'art MOAB de haute qualité, garantit la clarté et l'impact du message. La pertinence culturelle de la limite de crédit Cette œuvre trouve un écho particulier à une époque où les débats sur les inégalités économiques, l'endettement et les habitudes de consommation sont plus que jamais d'actualité. « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » critique non seulement les structures qui perpétuent les inégalités, mais interroge également l'obsession culturelle pour la richesse matérielle et le pouvoir financier. Son édition limitée renforce son importance et en fait une œuvre à la fois artistique et culturelle. Témoignant de la capacité de Denial à fusionner humour, critique et culture pop en une œuvre cohérente et percutante, elle atteste du pouvoir durable du street art et du graffiti pour remettre en question les normes sociales.

    $385.00

  • Deep Ocean, Vast Hell HPM Silkscreen Print by Dee Dee

    Dee Dee Deep Ocean, Vast Hell HPM Sérigraphie par Dee Dee

    Deep Ocean, Vast Hell, édition limitée, aérosol et sérigraphie ornés à la main sur papier Somerset 250 g/m² à bords frangés Papier d'archivage de l'artiste Dee Dee, art pop moderne. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 43-7/8 x 30-1/2 pouces. Dee Dee est une artiste de rue new-yorkaise qui utilise le collage, la peinture et la sérigraphie pour donner vie à des rêveries et des cauchemars surréalistes et cinématographiques. C’est dans cet univers – entre sommeil et rêve, entre surface et subconscient – ​​que le spectateur est invité à pénétrer. Son œuvre explore les thèmes du visible et de l’invisible, du caché et du révélé, des masques que nous portons et de ceux que nous choisissons d’ôter.

    $820.00

  • Word Games Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Jeux de mots papier buvard impression d'archives par Ben Frost

    Papier buvard Word Games, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ben Frost, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. L'artiste contemporain australien Ben Frost est surtout connu pour son Pop Art audacieux et irrévérencieux. Son approche immédiatement reconnaissable de la culture populaire détourne l'iconographie quotidienne des plus grandes marques mondiales. Subvertissant le sens et les messages des médias traditionnels, le commentaire acerbe de Frost sur la publicité, le divertissement et la politique est à la fois provocateur et controversé. L'essence du commentaire de Frost repose sur la subversion du sens et des messages véhiculés par les médias traditionnels. Autrement dit, et comme il l'a déjà affirmé : « Moins vous encombrez votre esprit des artifices de la publicité et des émissions de télévision de piètre qualité, plus vous libérez de l'espace pour des choses qui ont de la valeur. » Parallèlement, son regard sur la culture populaire contemporaine est tout aussi pertinent. Médias traditionnels, publicité et politique figurent parmi ses principaux centres d'intérêt, qu'il exploite et mêle de façon provocatrice. Le terme « provocateur » n'est pas employé au hasard. L'art de Ben Frost consiste, en substance, à s'approprier et à instrumentaliser l'imagerie contre le système même qui l'a engendrée.

    $385.00

  • Monkey Trick Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Sérigraphie Monkey Trick par Derek Hess

    Sérigraphie artisanale en édition limitée « Monkey Trick », 4 couleurs, sur papier beaux-arts, par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Quatre couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage. – Derek Hess Analyse de la sérigraphie « Monkey Trick » de Derek Hess Dans le jeu complexe de couleurs et de lignes qui caractérise « Monkey Trick » de Derek Hess, l'œuvre se distingue comme un témoignage éloquent du talent de l'artiste pour fusionner l'intensité du graffiti avec la finesse du pop art contemporain. Cette sérigraphie en quatre couleurs, tirée à la main et imprimée en édition limitée sur papier d'art, illustre comment l'esthétique du street art peut se transformer en œuvres dignes d'une galerie. Hess, artiste américain originaire de Cleveland, dans l'Ohio, est reconnu pour son travail, qui reflète souvent les thèmes de la lutte, de l'émotion et de la complexité humaine. Sérigraphie : Fusion de l'art urbain et des beaux-arts La technique utilisée dans « Monkey Trick » est la sérigraphie, une méthode traditionnelle d'impression au pochoir. En utilisant un pochoir pour transférer l'encre sur le papier, à l'exception des zones rendues imperméables par un pochoir opaque, Hess déploie son style distinctif, habituellement présent sur les murs des villes et les planches de skate. L'affirmation de Hess, « 4 couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage », souligne sa méthodologie méticuleuse. La palette de couleurs restreinte n'en limite pas la profondeur ; au contraire, elle l'enrichit, le blanc du papier devenant un élément à part entière du récit. Ceci est particulièrement remarquable dans le street art, où l'environnement contribue souvent à l'œuvre, tout comme le papier ici. Les alentours ne sont pas de simples décors, mais des composantes essentielles de l'art. Dans « Monkey Trick », Hess utilise l'absence de couleur pour suggérer une présence, à l'instar du silence éloquent dans une conversation. Cela reflète la manière dont les graffeurs utilisent souvent les murs comme support, en adaptant et en intégrant leurs imperfections et leurs textures à leur travail. Le langage visuel de « Monkey Trick » Le sujet de « Monkey Trick » est typiquement Hess : une figure humaine complexe au repos, suggérant la vulnérabilité ou l’épuisement, côtoie une silhouette plus menue, qui semble être un singe, elle aussi au repos. La figure humaine, rendue par des lignes robustes et musclées, est à la fois influente et passive. Le singe, souvent symbole de malice ou d’espièglerie dans l’art, est représenté dans un moment de calme inhabituel, faisant écho à son homologue humain. Cette dualité reflète peut-être la nature multifacette de l’être humain, qui possède à la fois une part primitive et brute et une capacité émotionnelle plus complexe. L’utilisation de seulement quatre couleurs pour créer cette œuvre témoigne de l’ingéniosité de Hess. Elle invite le spectateur à trouver profondeur et texture dans la limitation, un thème récurrent dans le street art où les artistes travaillent souvent avec une palette restreinte en raison des contraintes environnementales et matérielles. La sérigraphie embrasse l’éthique brute et sans filtre du street art, qui s’appuie sur le minimalisme et la franchise pour transmettre des messages puissants. Les lignes et les nuances beige de « Monkey Trick » créent une texture tangible, presque palpable, qui rappelle la nature tactile des murs servant de toiles dans les paysages urbains. L'héritage de Derek Hess et de « Monkey Trick » L'œuvre de Derek Hess a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des univers souvent cloisonnés du street art et des beaux-arts. « Monkey Trick » illustre parfaitement comment la spontanéité et l'imagerie saisissante du graffiti peuvent s'harmoniser avec le pop art. Elle témoigne également de la capacité de Hess à exprimer des émotions humaines complexes à travers des compositions simples mais captivantes. Cette sérigraphie enrichit son statut de pionnier de cette forme d'art hybride. Véritable témoignage culturel, elle capture l'essence d'une époque où le street art est de plus en plus reconnu comme une forme d'art légitime et influente. Avec « Monkey Trick », Hess contribue au dialogue sur la convergence des techniques du street art et des principes artistiques reconnus. Son œuvre trouve un écho au sein de la communauté artistique et au-delà, attirant ceux qui ont besoin d'une approche plus traditionnelle de l'art et les invitant à explorer les significations profondes qui se cachent derrière des visuels d'une simplicité trompeuse. Des œuvres comme celle-ci illustrent bien que le pop art urbain contemporain ne se limite pas à l'art lui-même, mais englobe également le processus créatif et le récit auquel il invite le spectateur à participer. À travers son art, Derek Hess nous invite à réfléchir à la condition humaine, à la brutalité de notre existence et à la beauté qui se cache derrière les contraintes de la forme et de la couleur.

    $323.00

  • Love Catcher Pink Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $4,117.00

  • Marilyn Whaam New Love Forever Blotter Paper Archival Print by Copyright

    Copyright Marilyn Whaam New Love Forever Blotter Paper Archival Pigment Print

    Marilyn Whaam New Love Forever, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives, œuvre d'une artiste pop moderne, copyright. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, 2022. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Marilyn Whaam New Love Forever par Copyright : Icônes, psychédélisme et mythe moderne dans l'art urbain pop et le graffiti « Marilyn Whaam New Love Forever » est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée (2022) créée par l'artiste pop britannique Copyright. Tirée à seulement 35 exemplaires et mesurant 19 x 19 cm, cette œuvre d'art est imprimée sur du papier buvard perforé, un matériau associé depuis longtemps à la contre-culture psychédélique. La perforation, réalisée à la main par Zane Kesey, renforce l'ancrage de l'œuvre dans les traditions créatives underground et rebelles. Copyright, connu pour sa fusion d'iconographie pop et de critique sociale nuancée, construit un kaléidoscope visuel qui brouille les frontières entre art commercial, psychédélisme et symbolisme romantique. Le format de l'œuvre – estampe pigmentaire d'archive sur buvard – est aussi intentionnel que l'image elle-même, alliant le savoir-faire de la gravure à l'esthétique de l'esprit rebelle. Archétypes visuels et surcharge culturelle Au cœur de l'œuvre se trouve un portrait de Marilyn Monroe aux teintes cyan, réinterprété dans une palette de couleurs à la Warhol et stylisé par des coulures de peinture, des contours marqués et des ornements floraux. Son visage est recouvert de graphismes superposés : le mot « Forever » en lettres roses scintillantes, un crâne orné de pétales et de papillons, et un cœur tatoué où l'on peut lire « Love ». Au-dessus d'elle, des caractères de bande dessinée explosent en « Whaam », tandis que Mickey Mouse apparaît dans le cadre, à la fois témoin et acteur du chaos. Ce collage de personnages publicitaires, de clichés romantiques et de symboles subversifs crée une composition déroutante et chargée d'émotion. Dans la lignée du street art et du graffiti, l'œuvre utilise des figures universellement reconnaissables pour disséquer les constructions artificielles de la célébrité, de la mémoire, de la mortalité et du marketing. Héritage matériel et format psychédélique Le choix du papier buvard comme support d'impression est une référence délibérée à l'art psychédélique des années 1960 et 1970, où les buvards de LSD arboraient souvent des micro-images graphiques. Bien que cette œuvre n'ait aucune fonction pratique dans ce contexte, l'utilisation de feuilles perforées établit un lien évident avec la culture underground et l'esthétique de l'expansion de la conscience. Le procédé d'impression pigmentaire d'archivage garantit la fidélité des couleurs, la longévité et la finesse des détails, conférant une finition digne d'un musée à un matériau traditionnellement considéré comme éphémère ou illicite. Le format de 19 x 19 cm invite à une observation attentive, mettant en valeur la texture pixellisée de la grille de perforation sous l'image. Ce contraste entre le sacré et le jetable ajoute une dimension de tension au message de l'estampe, suggérant que les mythologies contemporaines sont aussi fragiles qu'omniprésentes. Le rôle du droit d'auteur dans la tradition du remix Copyright est un artiste pop urbain britannique qui réinvente sans cesse le familier à travers le prisme de la distorsion, de la nostalgie et de la rébellion. Mêlant graffiti, publicité de mode, beaux-arts et médias populaires, ses œuvres fonctionnent comme des archives remixées de la mémoire collective. « Marilyn Whaam New Love Forever » condense sa démarche en un carré saturé, puisant dans la sémiotique de l'amour, de la mort, du sexe, du capitalisme et de l'évasion pour créer une méditation maximaliste sur la saturation culturelle. L'inclusion de personnages comme Mickey et Marilyn Monroe fait office à la fois d'hommage et de critique : des icônes qui promettaient jadis le bonheur et qui hantent désormais les systèmes mêmes qu'elles ont contribué à définir. Dans l'univers du street art et du graffiti, cette œuvre s'affirme comme une explosion colorée d'une vénération paradoxale, où la beauté côtoie la décrépitude et où la permanence se trouve dans le jetable.

    $352.00

  • I Love Graffiti Original Acrylic Canvas Painting by LushSux

    LushSux J'aime la peinture sur toile acrylique originale Graffiti par LushSux

    « J'adore le graffiti », peinture originale acrylique sur toile de lin par LushSux, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture acrylique originale signée de 2014, style graffiti, sur toile tendue. Dimensions : 15,75 x 19,6 pouces. Texte : « J'aime le graffiti ». L'essence de « J'aime le graffiti » par LushSux « I Love Graffiti », une saisissante acrylique sur toile de lin de LushSux, capture l'essence du street art et du graffiti avec une simplicité audacieuse et éloquente. Créée en 2014, cette œuvre originale signée mesure 40 x 50 cm et présente une typographie affirmant la phrase « I Love Graffiti ». LushSux, artiste de rue australien connu pour son travail controversé et souvent humoristique, utilise cette pièce pour exprimer clairement sa passion pour le graffiti, un sentiment partagé par beaucoup, aussi bien au sein qu'en dehors de la communauté graffiti. Le message direct, souligné par le choix de l'artiste d'un style rappelant les lettres du graffiti, traduit une appréciation sincère de cet art tout en interrogeant la relation complexe qu'entretient la société avec le graffiti. Éléments stylistiques et commentaires culturels dans l'œuvre de LushSux L'œuvre, caractérisée par d'épais contours noirs remplis d'un bleu ciel, reflète l'esthétique graffiti par excellence : audacieuse, lisible de loin et assumant pleinement son existence. Ce choix visuel n'est pas seulement artistique, mais aussi un clin d'œil aux origines du graffiti comme forme de communication urbaine, souvent utilisée pour transmettre des messages ou marquer un territoire. L'utilisation par LushSux d'une toile de lin tendue comme support élève le graffiti, acte traditionnellement illicite, au rang d'art à part entière, invitant le spectateur à repenser la frontière entre vandalisme et art. L'ajout d'une note de bas de page sarcastique, « tant que ce n'est pas sur ma propriété », ajoute une dimension d'autodérision, reconnaissant la nature controversée du graffiti, à la fois art reconnu et nuisance publique décriée. La contribution de LushSux au dialogue sur l'art urbain Avec « I Love Graffiti », LushSux contribue au débat actuel sur la place du street art dans la culture contemporaine. En introduisant une déclaration d'amour au graffiti dans l'espace de la galerie, l'artiste établit un pont entre les expressions brutes, souvent non autorisées, qui ornent les murs des villes et l'expérience aseptisée et formatée de l'art dans les contextes conventionnels. Cette œuvre rappelle les racines du pop art urbain, ancrées dans l'amour de l'expression audacieuse et le désir de marquer le monde de son empreinte. Artiste pop moderne, LushSux navigue avec subtilité entre irrévérence et hommage, utilisant sa notoriété pour célébrer et analyser d'un œil critique la forme d'art à laquelle il a consacré sa carrière. « I Love Graffiti » témoigne de l'attrait intemporel du graffiti et de sa capacité à provoquer, inspirer et toucher un large public.

    $793.00

  • Mine is Yours Silkscreen Print by Add Fuel

    Add Fuel Sérigraphie « Mine is Yours » par Add Fuel

    À moi est à toi. Sérigraphie réalisée par Add Fuel, imprimée à la main en 5 couleurs sur papier beaux-arts, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de 19,6 x 27,5 pouces, sérigraphie représentant un motif de graffiti stylisé, un tag, un tag, un carreau et un cœur doré aux émotions contrastées. Explorer le dynamisme du pop art urbain à travers la sérigraphie L'évolution du street art a pris un tournant fascinant avec l'intégration de motifs classiques et de messages contemporains, donnant naissance à un genre largement reconnu sous le nom de Street Pop Art. Un exemple parfait de ce mélange dynamique est la sérigraphie « Mine is Yours » de l'artiste Add Fuel. Issue des rues animées et exposée dans les galeries d'art contemporain, cette œuvre en édition limitée incarne l'esprit du street pop art avec son motif vibrant de graffiti et un cœur doré symbolisant des émotions complexes. Add Fuel, de son vrai nom Diogo Machado, est originaire du Portugal et contribue activement à la scène artistique internationale grâce à son style unique qui marie l'ancien et le nouveau dans un contexte urbain. L'attrait des œuvres d'art en édition limitée Les tirages en édition limitée comme « Mine is Yours » ne sont pas de simples reproductions, mais de véritables objets de collection, prisés des amateurs d'art et des collectionneurs. Tirés à la main selon un procédé cinq couleurs sur papier beaux-arts, chacun des cinquante exemplaires possède des caractéristiques uniques, témoignant de l'approche artisanale qu'Add Fuel consacre à son travail. Le format de 50 x 70 cm offre un support idéal à la conception complexe qui captive le regard et invite à explorer la richesse de ses détails. Signés et numérotés, ces tirages portent l'empreinte authentique de l'artiste, faisant de chaque pièce un fragment précieux d'un récit plus vaste, reflet de sa vision artistique. L'art du graffiti : un reflet de la société contemporaine L'art du graffiti reflète souvent le pouls de la société, faisant écho aux émotions et aux pensées de la communauté dont il est issu. « Mine is Yours » illustre parfaitement cela : en juxtaposant un tag de graffiti stylisé à un motif de carrelage traditionnel, il reflète la dichotomie entre possession individuelle et partage collectif. Le cœur doré au centre, débordant d'expressivité, pourrait être interprété comme un commentaire de l'artiste sur la complexité des émotions et des relations humaines dans le paysage urbain. L'œuvre d'Add Fuel est non seulement visuellement saisissante, mais aussi stimulante, invitant le spectateur à un dialogue silencieux sur la propriété, le partage et la coexistence d'idéaux contrastés. Dans le contexte plus large du Street Pop Art, de telles œuvres deviennent des récits essentiels qui remettent en question l'esthétique et les significations conventionnelles. Elles insufflent la brutalité de la rue dans un format à la fois accessible et profond, permettant à cet art de transcender ses frontières originelles et de toucher un public plus large. La contribution de Diogo Machado à travers « Mine is Yours » témoigne du pouvoir transformateur du pop art urbain et de sa capacité à innover et à inspirer au-delà des murs qui l'enfermaient autrefois.

    $1,116.00

  • Platinum Plus Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie Platinum Plus par Denial - Daniel Bombardier

    Édition limitée Platinum Plus, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier beaux-arts par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée signée de 2020, à 80 exemplaires. Format de l'œuvre : 24 x 18 pouces. Platinum Plus par le déni : Icônes financières et crise d’identité dans l’art urbain pop et le graffiti Platinum Plus est une sérigraphie artisanale de 2020 réalisée par Denial, artiste canadien de graffiti et de pop art, et éditée à 80 exemplaires signés. Mesurant 61 x 46 cm, cette œuvre en neuf couleurs est imprimée sur papier beaux-arts et juxtapose avec audace l'identité visuelle des services bancaires grand public à une expression émotionnelle et une critique symbolique. Sur fond de carte Visa Platinum Plus de Bank of America, l'œuvre représente une femme blonde drapée dans le drapeau américain, le visage incliné de manière séductrice et les yeux clos. Les numéros et logos de la carte de crédit restent visibles, de même que le nom « Mary E. Jane », reliant ainsi le commentaire visuel aux thèmes de la consommation, du patriotisme et de la projection sociale. Cette œuvre constitue un exemple frappant de Street Pop Art et de graffiti, où l'imagerie commerciale du quotidien est recontextualisée pour révéler les intersections surréalistes entre argent, pouvoir, identité et désir. Le consumérisme comme conception de personnages L'œuvre « Denial » métamorphose le design stérile d'une carte de crédit en un champ de bataille visuel où se mêlent émotions, identité nationale et critique. L'arrière-plan est une réplique exacte d'une carte de crédit en platine, avec le logo de l'émetteur et les données typographiques, ancrant ainsi l'œuvre dans l'iconographie du capitalisme américain. Au premier plan, une femme, peinte dans un style pop BD, le visage recouvert du drapeau américain, voit son visage ainsi recouvert. L'utilisation des étoiles et des rayures sur sa peau symbolise le marketing national et la marchandisation de l'identité, où les individus deviennent des supports publicitaires. Son rouge à lèvres est rose vif, ses ongles rouge électrique et ses cheveux jaune fluo – des teintes criardes qui évoquent les normes de beauté artificielles et la féminité performative. La pose sensuelle de la figure, associée à la froideur du document financier, incarne les paradoxes inhérents au Street Pop Art et au graffiti. Techniques de gravure et exécution des beaux-arts Cette sérigraphie a été réalisée à partir de neuf séparations de couleurs individuelles, permettant à Denial de superposer des encres vives et opaques avec précision et netteté. La saturation des couleurs reste riche et uniforme, rendant hommage à l'esthétique des impressions commerciales vintage et des graphismes de type bande dessinée. L'utilisation d'un papier beaux-arts confère à l'œuvre densité et texture, la positionnant dans un contexte de galerie tout en préservant l'impact visuel d'un message urbain. Les contours de chaque aplat de couleur sont nets et précis, soulignant la nature construite de l'œuvre, tant visuellement que conceptuellement. S'inscrivant dans la série de critiques financières et identitaires menée par Denial, Platinum Plus se présente comme un objet physique de grande qualité et une intervention culturelle marquante. La voix sociopolitique du déni à travers la subversion des marques Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est devenu une figure incontournable du graffiti nord-américain et de la critique pop contemporaine. Issu du monde subversif du sticker bombing et du détournement de panneaux publicitaires, Denial explore aujourd'hui différents médiums tout en restant fidèle à son engagement de questionner l'autorité, les médias et le contrôle économique. Dans Platinum Plus, l'artiste emprunte au langage esthétique des entreprises pour interroger les mythes de l'ascension sociale, de l'exception américaine et de l'ambition financière. L'œuvre, à la fois séduisante et provocatrice, invite le spectateur à examiner les points de convergence entre institutions financières, publicité et fantasmes personnels. S'inscrivant dans le vocabulaire du Street Pop Art et du graffiti, Platinum Plus est à la fois une satire visuelle et un cri du cœur, illustrant le prix de l'appartenance et le coût de la visibilité dans un monde bâti sur le crédit et le contrôle.

    $450.00

  • Wild Heart HPM Archival Print Stencil by Zimer

    Zimer Wild Heart HPM Archival Print Stencil par Zimer

    Wild Heart, édition limitée, pochoir orné à la main, impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier pressé à froid 300 g/m² par Zimer, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2022. Tirage au pochoir HPM deux couches, signé et numéroté, peint à la main sur papier 300 g/m² grain fin. Les bords sont déchirés à la main. Chaque exemplaire mesure 38 x 40,5 cm. Tirage limité à 25 exemplaires. Libérer la passion : le cœur sauvage de Zimer dans l'art urbain moderne La série limitée « Wild Heart » de Zimmer, artiste de rue reconnu pour son style dynamique et expressif, incarne l'esprit du pop art contemporain. Lancée en 2022, cette série présente des estampes réalisées à la main au pochoir sur deux couches, sur papier pressé à froid de 300 g/m². Chaque tirage, de 38 x 40,5 cm, témoigne du dévouement de l'artiste à son art et de sa capacité à communiquer des émotions profondes à travers le pop art moderne. Le parcours artistique et la technique de Zimer « Wild Heart » de Zimer n'est pas qu'une simple œuvre d'art : c'est l'aboutissement du parcours de l'artiste au sein du monde vibrant du pop art urbain et du graffiti. Les bords déchirés du papier pressé à froid évoquent une énergie brute, presque sauvage, à l'image de la nature indomptée d'un cœur sauvage. Ce choix de présentation est délibéré et témoigne de l'engagement de l'artiste envers l'authenticité et l'expérience tactile de l'art. Les tirages, rehaussés et numérotés à la main, d'une édition limitée à 25 exemplaires, soulignent l'exclusivité et la touche personnelle inhérentes à l'œuvre de Zimer. La création d'un pochoir à deux couches est un travail méticuleux et long, reflétant l'approche complexe de l'artiste en matière de street art. En peignant chaque couche à la main, Zimer insuffle à son œuvre une immédiateté et une individualité uniques, garantissant ainsi que chaque tirage est unique. La résonance culturelle de « Wild Heart » « Wild Heart » vibre au rythme de l'art urbain, un genre qui s'épanouit au contact de la vie citadine et des émotions brutes. Le choix du cœur par Zimer, symbole intemporel d'amour et de passion, est à la fois classique et contemporain. Le jeu de rouges vibrants sur la blancheur du papier captive le regard, invitant à explorer les subtilités du dessin et la profondeur de ses propres émotions. Cette série dépasse le simple cadre de l'art visuel ; elle explore la passion, la vitalité et la condition humaine. Souvent représenté de façon simplifiée dans le graffiti traditionnel, le cœur est ici réinventé avec complexité et profondeur, reflétant la nature complexe de l'amour et de la vie elle-même. « Wild Heart » de Zimer est une œuvre audacieuse au sein de l'art urbain et du graffiti. Elle symbolise la passion, est un phare de l'art pop moderne et constitue une série de collection qui capture l'essence même du pouvoir de l'art urbain à susciter l'émotion et la réflexion. Chaque pièce, trouvant sa place sur les murs des collectionneurs et des passionnés, porte en elle l'esprit sauvage et indompté du cœur que Zimmer insuffle si magistralement à la vie.

    $248.00

  • Denial Denial Denial Mini Stencil HPM Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Denial Denial Denial Mini Stencil HPM Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    Denial Denial Denial - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $954.00

  • Lovers HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Sérigraphie au pochoir Lovers HPM par Lady Aiko

    « Lovers Stencil », sérigraphie en édition limitée 10 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, 2016. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « J'aime créer des images liées aux moments romantiques, aux amoureux et aux baisers. Mes sujets tournent presque toujours autour d'histoires d'amour, de couples et de jeunes femmes séduisantes au quotidien. Mon prénom, Aiko – l'un des prénoms féminins japonais les plus courants – signifie amour. L'amour est mon fil conducteur depuis toujours, et ce, depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours adoré créer. Je dessinais pour moi, ma mère, ma famille et mes camarades de classe. Juste pour le plaisir. J'aime créer quelque chose qui nous procure du bien-être, quelque chose de beau que je peux partager avec tous. Quelque chose de plein d'amour. » – Aiko

    $1,099.00

  • Sing It One More Time Archival Print by William Schaff

    William Schaff Sing It One More Time Archival Print par William Schaff

    « Chantez-le, une fois de plus », tirages d'art en édition limitée sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², réalisés par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop William Schaff. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et datée, 2013. Format : 7x5. « Sing It, One More Time » de William Schaff est une œuvre poignante qui capture la force narrative évocatrice propre au street art et au graffiti. Tirages d'art en édition limitée, réalisés sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², au format 18 x 13 cm, ces estampes pigmentaires d'archives en édition limitée présentent un récit profondément émouvant, porté par le trait précis et la composition réfléchie de Schaff. Cette édition, limitée à 50 exemplaires signés et datés de 2013, témoigne de la maîtrise de Schaff dans la création d'œuvres qui expriment la condition humaine. L'œuvre met en scène deux personnages centraux, l'un semblant murmurer à l'oreille de l'autre, des rubans portant des inscriptions implorant une dernière chanson, symbole d'unité et de souvenir. Le cœur rouge sur la manche du personnage qui murmure symbolise la passion et la sincérité qui animent ces mots. Parallèlement, la phrase « Une fois pour tous ceux qui ont été laissés pour compte » confère à l'œuvre une dimension d'inclusion et de compassion. La capacité de Schaff à exprimer des émotions complexes à travers des images simples mais puissantes distingue son œuvre dans l'art contemporain. Son choix de matériaux écologiques, un papier beaux-arts fabriqué à partir de fibres de bambou et de coton, s'inscrit dans la tradition du street art, soucieux de l'environnement et du développement durable. La texture naturelle du papier complète la qualité organique de l'image, ancrant l'œuvre dans une réalité tactile à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Cette attention portée au choix des matériaux témoigne de l'engagement de Schaff envers son art et les principes fondamentaux du street art et du graffiti : authenticité, connexion et création responsable. « Sing It, One More Time » transcende le visuel pour évoquer un sentiment de solidarité et d'humanité partagée. C'est un appel vibrant à se souvenir de ceux qui ont été oubliés et à donner la parole aux sans-voix. À travers cette estampe, Schaff contribue à l'histoire du street art comme un médium qui embellit les espaces et véhicule des messages forts qui résonnent auprès de personnes de tous horizons. Cette œuvre témoigne du rôle de Schaff en tant qu'artiste qui fait le lien entre les mondes de la musique, de la culture et des arts visuels, créant des œuvres qui restent gravées dans la mémoire longtemps après le premier regard.

    $67.00

  • Prawn Stars Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Estampe d'archives « Étoiles de mer crevettes » par Lauren YS

    Estampe d'archives « Étoiles de crevettes » de Lauren YS, édition limitée sur papier d'art en coton baryté Juniper. Œuvre d'art moderne, style pop graffiti, street art. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 50 exemplaires (2023), format 10 x 12 pouces, impression pigmentaire d'archives. La fusion d'éléments fantastiques dans « Prawn Stars » de Lauren YS « Prawn Stars » de Lauren YS est une œuvre emblématique du Street Pop Art et du graffiti, repoussant les limites du surréalisme pop contemporain. Cette édition limitée, imprimée sur papier d'art de qualité archive et parue en 2023, est une pièce de collection très prisée, avec seulement 50 exemplaires signés et numérotés. Chaque exemplaire est réalisé avec soin sur du papier d'art Juniper Baryta Cotton de 25,4 x 30,5 cm (10 x 12 pouces) et rendu avec des pigments d'art de qualité archive pour une conservation optimale. L'œuvre met en scène un duo énigmatique de créatures mythiques, fusion d'éléments humains et aquatiques, rendu avec une vibrante vivacité caractéristique du style unique de Lauren YS. Célébrant le fantastique, l'œuvre met en scène des êtres d'un autre monde qui captivent le regard sur fond d'un univers rose éclatant. Cette représentation imaginative, empreinte de fantaisie et d'émerveillement, invite le spectateur à plonger dans un récit aussi complexe que mystérieux. L'approche visionnaire de Lauren YS en matière d'art moderne Lauren YS s'est imposée comme une visionnaire du monde de l'art, fusionnant avec brio l'esthétique du street art et les univers fantastiques de son imagination. « Prawn Stars » illustre son talent unique pour puiser dans l'extraordinaire, créant une œuvre qui transcende le quotidien et ouvre une fenêtre sur des mondes inexplorés. Le caractère exclusif de cette estampe, en édition limitée, souligne l'importance de posséder une pièce de cet univers transcendant, un instantané de la créativité sans bornes qui caractérise l'œuvre de l'artiste. L'utilisation du papier d'art Juniper Baryta Cotton témoigne de la qualité et du soin que Lauren YS apporte à chaque estampe. Ce choix de matériaux garantit la préservation des riches textures et de la profondeur des couleurs, offrant une dimension tactile qui complète le spectacle visuel. Alors que le street art, le pop art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme Lauren YS sont à l'avant-garde, repoussant les limites et questionnant les perceptions de ce que le street art peut englober et exprimer. « Prawn Stars » n’est pas qu’une simple œuvre d’art ; c’est un témoignage de la diversité et de la complexité croissantes du street art et du graffiti. Elle illustre le pouvoir de l’art moderne, non seulement d’embellir un espace, mais aussi d’enrichir et de stimuler l’imagination. En trouvant sa place sur les murs des collectionneurs, cette estampe porte en elle l’esprit d’innovation et le charme intemporel de la rue, où l’art est accessible à tous et où chaque surface peut devenir la toile de l’extraordinaire.

    $223.00

  • BFF Valentines Day Silkscreen Print by Hijack

    Hijack Sérigraphie pour la Saint-Valentin entre meilleures amies par Hijack

    Sérigraphie BFF pour la Saint-Valentin par Hijack, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 92 exemplaires (2024). Sérigraphie au format 20x30. Exploration de la fusion entre l'amour et le pop art urbain dans la sérigraphie de la Saint-Valentin de Hijack's BFF L'alliance des émotions et de la vitalité brute du street art prend une forme saisissante dans la sérigraphie « BFF Valentine's Day » de Hijack, une œuvre de graffiti marquante qui s'impose comme une référence dans l'art contemporain. Hijack, l'artiste à l'origine de cette création, est le fils du célèbre street artiste Mr. Brainwash (de son vrai nom Thierry Guetta). Il s'est forgé une place de choix sur la scène de l'art urbain, ses œuvres étant recherchées par les amateurs et collectionneurs du monde entier. La sérigraphie « BFF Valentine's Day » est une œuvre artisanale imprimée sur papier d'art de haute qualité, qui capture l'essence même du street art. La maîtrise de ce médium par Hijack dans cette édition limitée de 2024, composée de seulement 92 exemplaires signés et numérotés par l'artiste, souligne l'exclusivité et la touche personnelle qui sauront séduire les connaisseurs. Mesurant 20 x 30 cm, cette sérigraphie témoigne du dévouement de l'artiste à la qualité et au savoir-faire. Intimité et iconographie : le langage visuel de l'œuvre d'Hijack L'estampe de Hijack captive le regard par son cœur imposant qui palpite en arrière-plan, symbole universel d'amour et d'affection. Le sujet, une silhouette encapuchonnée, est assis, pensif, absorbé par ses pensées, dégageant une aura de solitude introspective. Cette juxtaposition d'un cœur symbolique et audacieux avec une figure solitaire invite le spectateur à réfléchir à la complexité des relations personnelles et à la nature introspective de l'amour lui-même. Ici, le talent de Hijack brille, mêlant l'immédiateté de la rue et la profondeur de l'expérience individuelle. Le choix d'une palette de couleurs restreinte – le rouge affirmé, le jaune ensoleillé et le bleu turquoise apaisant, sur un fond blanc immaculé, ponctué de pois espiègles – fait écho aux œuvres des pionniers du pop art tout en y insufflant l'audace du street art. La superposition méticuleuse des couches et les contrastes marqués, inhérents à la technique de la sérigraphie, soulignent le savoir-faire de l'artiste et rappellent la cacophonie visuelle des fresques murales et des graffitis. Hijack : une voix singulière dans le street pop et le graffiti Né et élevé dans le creuset culturel de Los Angeles, en Californie, Hijack a été profondément marqué par l'héritage du street art, ce qui a considérablement influencé son parcours artistique. L'anonymat qui entoure souvent les artistes de rue confère une aura de mystère à son œuvre, permettant à celle-ci de communiquer directement avec le public. Son style, caractérisé par des lignes audacieuses, des images au pochoir et un commentaire socio-politique, fait le lien entre expression personnelle et art public. Dans la sérigraphie « BFF Valentine's Day », ce dialogue entre sphère privée et sphère publique se manifeste pleinement. L'œuvre n'est pas seulement un régal pour les yeux ; c'est un instantané d'une émotion profondément personnelle et universellement comprise. En représentant une émotion aussi forte à travers le street art, Hijack invite un public plus large à partager la sentimentalité souvent réservée aux représentations plus traditionnelles de la Saint-Valentin. L'œuvre résonne avec l'esprit du graffiti, où l'environnement joue un rôle crucial dans le récit. De même, la sérigraphie de Hijack brouille la frontière entre espace personnel et exposition publique, invitant la spontanéité de la rue dans l'intimité. Cette œuvre se distingue comme un exemple éloquent de la manière dont les artistes contemporains peuvent fusionner les univers si différents du street art et des beaux-arts, créant des pièces à la fois accessibles et profondément évocatrices. La sérigraphie « BFF Valentine's Day » de Hijack est bien plus qu'une simple représentation de l'amour ou un symbole du pop art urbain ; c'est une interaction entre le spectateur et l'artiste. Chaque estampe, de par sa fabrication artisanale, possède des caractéristiques individuelles – de subtiles variations qui la rendent unique, à l'image des histoires d'amour personnelles qu'elle représente. Le tirage limité amplifie ce lien, assurant à chaque pièce une place particulière dans la continuité du pop art urbain et du graffiti. À travers cette œuvre, Hijack nous invite à réfléchir aux résonances personnelles au sein des manifestations publiques de l'amour et du street art. Avec son iconographie audacieuse et son sujet introspectif, l'estampe capture la double essence du pop art urbain : le public et l'intime, le grandiose et le granuleux. C'est une déclaration d'amour visuelle venue des rues, une lettre d'amour écrite dans le langage du graffiti, et une œuvre qui nous rappelle la profondeur émotionnelle que l'on peut trouver sur les supports les plus inattendus.

    $2,188.00

  • Love Bird Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai Love Bird Giclee Print par Victo Ngai

    Œuvre d'art Love Bird, impression d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $262.00

  • Breakdown Giclee Print by Copyright

    Copyright Ventilation Giclee Print par Copyright

    Breakdown Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par un artiste de graffiti urbain moderne (droits d'auteur). 2022. Signée. 23,62 x 23,62 cm. Édition limitée à 50 exemplaires. « Breakdown » est une œuvre d'art initialement conçue comme une fresque peinte à Bristol, ville natale de l'artiste. Elle présente un motif graphique représentant un mur de briques, un visage féminin imposant et des motifs symboliques qui incarnent le titre de l'œuvre. « Breakdown » est rehaussée à la main de feuilles d'argent et possède des bords frangés. Tirée d'une édition limitée à 50 exemplaires, cette pièce est signée et numérotée par l'artiste.

    $323.00

  • Chateau Paris Pink Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Estampe typographique Chateau Paris Pink AP par M. André Saraiva

    Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau Paris » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 16x20 Impression typographique M. André Saraiva Château Paris Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château Paris Rose » (2023) d'André Saraiva capture l'énergie fantaisiste et l'espièglerie romantique qui définissent son style dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti. Tirage typographique monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette édition de 40,6 x 50,8 cm est signée et marquée « AP », ce qui indique qu'elle est hors tirage numéroté. Les épreuves d'artiste revêtent une importance particulière en gravure, car elles représentent les premiers tirages soumis à l'artiste pour validation. Elles sont donc particulièrement recherchées par les collectionneurs soucieux de posséder des œuvres liées directement au processus créatif. Style visuel et personnages emblématiques Cette estampe met en scène les personnages stylisés et immédiatement reconnaissables de Saraiva, dansant sur la page dans un doux trait rose. Leurs larges sourires éclatants, leurs yeux barrés et leurs mouvements amples et joyeux expriment l'esprit insouciant et séducteur qui caractérise son personnage emblématique, Mr. A, depuis ses premières apparitions dans les rues de Paris dans les années 1990. Le personnage coiffé d'un haut-de-forme, accompagné d'un partenaire aux cheveux longs et flottants, renforce le récit ludique de la vie nocturne, de la fête et de la spontanéité amoureuse. Des étoiles, des cœurs et des lignes de mouvement épars dynamisent la composition, donnant à l'estampe un rythme vivant qui rappelle les débuts de Saraiva dans la rue, où des traits rapides et expressifs communiquaient la joie dans l'espace public. Château Marmont et lien culturel Reprenant l'emblématique en-tête du Château Marmont, l'illustration entremêle la mythologie hollywoodienne et la culture graffiti parisienne. Situé sur Sunset Boulevard à Los Angeles, le Château Marmont est depuis son ouverture en 1929 un refuge pour acteurs, écrivains, musiciens et artistes. Son histoire prestigieuse, empreinte de créativité et de raffinement, en fait un décor idéal pour les personnages exubérants de Saraiva. Le mot « Paris », écrit à la main en bas, fait le lien entre deux capitales artistiques : l'une imprégnée du glamour du cinéma américain, l'autre de la culture urbaine européenne, soulignant ainsi l'identité artistique cosmopolite de Saraiva. L'influence de M. André Saraiva sur le pop art urbain contemporain Né en Suède en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la scène graffiti parisienne. Son personnage, Mr. A, est devenu un symbole de la joie de vivre qui imprègne son œuvre, l'amenant par la suite à s'exprimer dans des galeries, à réaliser des projets éditoriaux, des fresques murales et à collaborer avec des maisons de luxe. L'épreuve d'artiste Chateau Paris Pink AP illustre sa capacité à fusionner élégance et spontanéité, insufflant l'énergie insouciante du graffiti dans l'univers raffiné des beaux-arts grâce à une technique d'impression typographique méticuleuse. Cette épreuve d'artiste témoigne avec éclat de l'approche ludique de Saraiva et de son influence durable sur le Street Pop Art et le graffiti, célébrant à la fois l'intimité du trait et les échanges culturels entre Paris et Hollywood.

    $275.00

  • The Kiss Foil AP Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing La sérigraphie Kiss Foil AP par Brian Ewing

    The Kiss - Foil AP 3 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur feuille holographique par Brian Ewing, artiste de la culture pop moderne. Épreuve d'artiste signée 2017, 24 x 18 pouces, coloris rare et unique

    $385.00

  • Dear Mom College Ruled-Paper Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie sur papier ligné « Chère maman » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Chère maman, papier ligné, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2021 Édition limitée signée et numérotée à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 22x26. Chère maman, édition sur papier découpé à la main. La célébration artistique de la maternité par Thierry Guetta Dans l'univers foisonnant du pop art et du street art, Mr. Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, a créé une œuvre qui résonne avec des émotions universelles. « Dear Mom » n'est pas qu'une simple expression visuelle ; c'est un hommage aux figures maternelles du monde entier, capturant l'essence même de la gratitude et de l'affection que beaucoup ressentent envers leur mère. Cette série d'estampes en édition limitée présente une composition empreinte de nostalgie, mêlant l'intimité des mots doux écrits à la main à l'audace du street art. La série « Dear Mom » de Guetta est une célébration sincère de la maternité, immortalisée par une sérigraphie artisanale sur papier d'art frangé. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 75 exemplaires témoigne de la tendresse et de la sincérité des lettres d'enfants à leurs mères. Guetta puise dans un souvenir partagé en choisissant le motif universellement reconnaissable du papier ligné, évoquant l'innocence et la sincérité des premières expressions d'amour. L'élégance nostalgique du papier frangé à la main dans l'œuvre de Guetta Le choix d'un papier frangé à la main confère aux estampes une élégance raffinée, suggérant qu'il ne s'agit pas de simples reproductions, mais d'œuvres d'art soigneusement élaborées. Les bords frangés apportent une dimension texturée qui complète la profondeur émotionnelle de la sérigraphie. L'attention portée par Guetta à la qualité tactile de son travail souligne la physicalité de l'affection, un parallèle pertinent avec la chaleur et le réconfort tangibles que procurent les figures maternelles. À l'instar de Mr. Brainwash, Guetta a toujours eu le don de fusionner les techniques de l'art commercial avec la spontanéité et l'énergie brute du street art. « Dear Mom » illustre parfaitement cette approche, alliant la méticulosité d'un procédé artisanal en cinq couleurs à la puissance émotionnelle brute des notes manuscrites. Il en résulte une série à la fois intime et exquise, à l'image de l'amour maternel. L'impact sentimental de « Chère maman » dans l'art urbain La série « Dear Mom » de Mr. Brainwash transcende les frontières habituelles du street art, explorant une dimension sentimentale et sincère. Elle a touché le cœur du public et des collectionneurs, rappelant le potentiel du street art à bousculer, émouvoir et célébrer. L'œuvre de Guetta est un vibrant hommage aux héroïnes discrètes de nos vies : nos mères. Elle s'inscrit ainsi pleinement dans le paysage du pop art contemporain. Dans le graffiti et le street art, où le message est souvent mis en avant, la série « Dear Mom » de Mr. Brainwash offre un moment de pause, une contemplation de la permanence. Bien que reproduites en sérigraphie, les notes manuscrites conservent leur individualité, faisant écho au lien unique qui unit chacun à sa mère. Avec cette série, Thierry Guetta démontre une fois de plus sa capacité à saisir l'essence de l'expérience humaine dans son art, créant des œuvres aussi émouvantes que visuellement saisissantes.

    $4,011.00

  • To Love And To Hold Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel « Aimer et chérir », une reproduction giclée de Bec Winnel

    « Aimer et tenir », estampe giclée de Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de format 11x16 représentant une femme aux cheveux blancs et aux fleurs de lys. La fusion envoûtante des motifs floraux et des portraits dans « To Love And To Hold » de Bec Winnel « Aimer et chérir », une estampe giclée de l’artiste australienne Bec Winnel, offre un mélange saisissant de portrait et de nature, un thème récurrent dans le street art et le graffiti, ici traité avec une finesse unique. Tirée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre de 28 x 40 cm représente une femme aux cheveux blancs entourée de lys, une juxtaposition qui évoque la pureté, la beauté et la délicatesse des émotions humaines. Le récit artistique de Bec Winnel dans le pop art urbain La contribution de Bec Winnel à la scène artistique contemporaine se distingue par ses représentations éthérées et presque irréelles de femmes, souvent associées à des éléments naturels. « To Love And To Hold » ne fait pas exception. La touche précise et délicate de Winnel insuffle la vie au papier, créant une texture et une profondeur que l'on retrouve dans les peintures murales et les œuvres de street art et de graffiti. Cette estampe invite le spectateur à un récit tissé du regard pénétrant du sujet et de la vitalité des lys. L'interaction entre le sujet et les lys dans « To Love And To Hold » est significative. Les lys sont souvent associés à la dévotion, à la pureté, au renouveau et à la renaissance. En juxtaposant ces fleurs au regard de la femme, Winnel suggère peut-être une histoire d'amour éternel, un moment de contemplation ou un cycle de croissance et de transformation. Le tirage limité de l'estampe en accroît la valeur, en faisant une pièce de collection qui possède non seulement une valeur esthétique, mais aussi une dimension émotionnelle qui résonne chez le spectateur. Technique et expression dans les estampes en édition limitée de Winnel La technique employée par Winnel pour ses impressions giclées garantit la reproduction fidèle de chaque détail subtil de son œuvre originale, des douces nuances des cheveux de la femme aux détails complexes des lys. L'impression giclée, reconnue pour sa haute qualité de reproduction, convient particulièrement au style de Winnel, souvent caractérisé par des dégradés subtils et des nuances délicates qui se perdraient avec des méthodes d'impression de moindre qualité. « To Love And To Hold » témoigne de la même attention portée au détail et à l'expression que l'on retrouve souvent dans le street art et le graffiti. Si ce dernier se rencontre généralement en milieu urbain et se caractérise par son aspect public et ses messages souvent percutants, l'impression de Winnel transporte l'essence de cette expression artistique dans un espace personnel et contemplatif. L'œuvre ne s'impose pas au mur, mais se fait discrète à travers son cadre, permettant une connexion plus profonde et plus intime avec elle. L'impact durable de « Aimer et chérir » L'impact durable de « To Love And To Hold » dans le contexte plus large du street art et du graffiti témoigne de la polyvalence et de la portée de ce mouvement. Si le street art est souvent associé aux paysages urbains et aux commentaires sociaux et politiques inhérents au graffiti, l'estampe de Winnel illustre comment les principes de ce mouvement peuvent être transposés dans différents médiums et contextes. Son œuvre nous rappelle que le street art ne se limite ni à l'espace ni à l'échelle, mais se définit par sa capacité à toucher, à interpeller et à transmettre du sens. Entre les mains de ceux qui possèdent une exemplaire de cette édition limitée, « To Love And To Hold » demeure bien plus qu'une simple œuvre d'art. Elle ouvre une fenêtre sur une histoire, une émotion, et révèle une part de l'âme de l'artiste. Elle nous rappelle la beauté qui se cache dans le silence, la force qui réside dans la vulnérabilité et le lien profond qui unit l'humanité au monde naturel. De ce fait, l'œuvre de Bec Winnel constitue une pièce intemporelle au sein du récit en constante évolution du Street Pop Art et du graffiti, comblant le fossé entre l'intime et l'universel, la collection privée et le spectacle public.

    $211.00

  • Primer I Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer I Archival Print par Dave Pollot

    Primer I, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier chiffon velours mat 315 g/m² par Dave Pollot, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Édition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 61 x 87 cm (marge de 5 cm incluse). Imprimé sur papier chiffon mat velours, 315 g/m². Signé et numéroté par l’artiste.

    $589.00

  • Stitched Up Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman Impression giclée cousue par Caia Koopman

    Achetez Stitched Up Fine Artwork Giclee Limited Edition sur du papier d'archivage en coton épais par l'artiste de graffiti moderne Caia Koopman. Stitched Up est de 18 "x24", imprimé avec des encres pigmentées d'archives sur un beau papier d'art d'archives 100% coton épais. Il s'agit d'une édition limitée de 100 exemplaires.

    $159.00

  • Icons Show Charlie Chaplin Madonna Poster by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Affiche de Charlie Chaplin et Madonna par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Exposition d'icônes - Œuvre d'art Charlie Chaplin Madonna, impression giclée en édition limitée sur papier glacé par l'artiste de graffiti de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Affiche promotionnelle rarissime en excellent état, issue du concert « Icons » de Mr. Brainwash à New York en 2010. Dimensions : 89 x 58,5 cm / 36 x 24 pouces. Lithographie offset sur papier glacé fin. Signée dans la planche. 2010

    $467.00

  • Franklin Street Giclee Print by Matthew Grabelsky

    Matthew Grabelsky Franklin Street Giclee Print par Matthew Grabelsky

    Œuvre d'art pop street Franklin Street, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton d'archivage, par l'artiste moderne de graffiti urbain Matthew Grabelsky. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces.

    $226.00

  • Harder Faster Stronger Glitter HPM Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Harder Faster Stronger Glitter HPM Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Harder Faster Stronger - Glitter Ink (OPN HEART 008) HPM Édition Limitée Impression Giclée Multiple Peint à la Main avec Embellissement à la Main sur Papier Mat Épais par Jason Naylor Art de rue à la Peinture à la Bombe. Tirage giclée en édition limitée 18 x 24 pouces sur papier mat épais, orné de paillettes à la peinture en aérosol. Édition de 15 exemplaires. Référence : OPN HEART 008

    $503.00

  • No More Amore Art Toy Sculpture by Abell Octovan

    Abell Octovan No More Amore Art Jouet Sculpture par Abell Octovan

    Sculpture en polystone « No More Amore », édition limitée, œuvre de l'artiste Abell Octovan, célèbre pour ses peintures de graffiti pop et son art urbain. Spécial Saint-Valentin 2022 : Cupidon en a assez des couples parfaits. Lassé de la commercialisation de la Saint-Valentin, lassé des lamentations des cœurs brisés, lassé d'entendre les gens supplier pour revenir à leur ex. Le romantisme est mort, l'amour se résume désormais à des objets. Entouré de cœurs brisés, il se repose et décoche sa flèche rouge. Inspirée des sculptures grecques classiques, l'œuvre « No More Amore » présente un effet marbré lisse. L'arc et la flèche, ainsi que la phrase « Jusqu'à ce que l'amour nous sépare », sont mis en valeur par le rouge, symbolisant le chagrin d'amour inévitable.

    $651.00

  • American Expression Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie d'expression américaine par Denial - Daniel Bombardier

    Édition limitée American Expression, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier d'art French Speckletone 300 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2000, il adopte le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent d'admettre. Depuis, il mène une campagne mondiale d'art urbain, avec plus de 500 000 autocollants, affiches et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Conçu comme un moyen de promouvoir l'absurde, DENIAL remet également en question les notions traditionnelles de graffiti et d'art public par ses subversions visuelles audacieuses et souvent satiriques. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • Amantes Death Perception AP Archival Print by Saner

    Saner Amantes Death Perception AP Archival Print par Saner

    Amantes Death Perception AP Death Perception Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Artist Saner, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'artiste (EA) - Édition limitée à 6 exemplaires - Édition régulière à 50 exemplaires - Signée - Édition limitée 2016 - 40 x 50 cm Exploration de la « perception de la mort chez les amants » Expression artistique à travers les tirages pigmentaires d'archives L'œuvre intitulée « Amantes Death Perception » de l'artiste connu sous le nom de Saner est une estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique qui témoigne de la fusion entre le pop art urbain et les motifs culturels traditionnels. Réalisée sur papier Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme garantissant longévité et reproduction éclatante des couleurs, cette édition limitée représente la rencontre entre les pratiques artistiques contemporaines et la richesse du langage visuel du graffiti et du street art. Symbolisme dans « La perception de la mort chez les amants » Saner, figure emblématique du street art et du graffiti, utilise ce médium pour explorer les thèmes profonds de l'amour, de la mortalité et de la perception. L'œuvre met en scène deux personnages enlacés, leurs visages dissimulés par des masques, un élément récurrent dans le travail de Saner. Ces masques s'inspirent des masques traditionnels des luchadores mexicains et de l'art populaire, conférant à l'œuvre une dimension mystérieuse et une identité culturelle. Le fond sombre accentue les sujets, soulignant l'éclat de leurs vêtements et la nature à la fois tendre et énigmatique de leur interaction. Éditions limitées et épreuves d'artiste L'œuvre « Amantes Death Perception » est éditée à 50 exemplaires signés, auxquels s'ajoutent six épreuves d'artiste (EA), ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. Signée par l'artiste en 2016, chaque estampe mesure 40,6 x 50,8 cm, un format permettant d'apprécier pleinement la finesse du travail de Saner. L'édition EA, souvent conservée par l'artiste pour son usage personnel ou une distribution sélective, renforce l'exclusivité et la valeur de l'œuvre auprès des collectionneurs et des amateurs de street art. L'influence de Saner sur le street art, le pop art et le graffiti La contribution de Saner à la scène du street art et du graffiti est majeure, ses œuvres véhiculant souvent des messages sociaux forts grâce à un style visuellement captivant. « Amantes Death Perception » ne fait pas exception, offrant un aperçu de la vision de l'artiste sur des thèmes universels. L'art de Saner est reconnu pour sa capacité à transcender les murs des galeries, à toucher un large public et à enrichir le paysage culturel. Pertinence culturelle et attrait esthétique Dans le pop art, le street art et le graffiti, des œuvres comme « Amantes Death Perception » font le lien entre l'expression visuelle contemporaine et les récits culturels ancestraux. Le subtil mélange d'esthétique moderne et d'éléments traditionnels opéré par Saner interroge la perception artistique du spectateur et rend hommage à son héritage culturel. Cette dualité confère à l'œuvre une force particulière, instaurant un dialogue entre passé et présent, entre la vision de l'artiste et l'interprétation du public.

    $539.00

  • Be Mine Always Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Be Mine Always Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Be Mine Always, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Jason Naylor, artiste de rue de la contre-culture. Série 1

    $217.00

  • Candy Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impression giclée Candy par Bec Winnel

    Estampe giclée « Candy » de Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 2014 (25 exemplaires). Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 16,25 pouces. Jeune femme blonde tatouée et colorée, pensive. Exploration de la fusion entre féminité et art urbain pop dans l'estampe giclée Candy de Bec Winnel Bec Winnel est une figure incontournable de l'art contemporain, notamment du Street Pop Art et du graffiti. Cette artiste australienne est reconnue pour son approche méticuleuse et délicate du portrait, qui allie le dessin traditionnel à des thèmes contemporains et à l'esthétique du street art. Parmi ses œuvres phares figure « Candy Giclee Print », une édition limitée illustrant son style unique, fruit de la fusion de ces influences artistiques. Tirée à seulement 25 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée à la main par l'artiste, ce qui en fait un objet de collection très prisé des amateurs de Street Pop Art. L'attrait de l'art en édition limitée L'estampe « Candy Giclée » mesure 29,8 x 41,3 cm, un format à la fois intime et imposant. Le choix d'un papier d'art de qualité supérieure pour son impression renforce son charme et lui confère une dimension tactile qui sublime l'expérience visuelle. Les tirages en édition limitée comme celui-ci offrent un sentiment d'exclusivité et d'investissement, garantissant à quelques privilégiés seulement l'accès à cette œuvre d'art. La rareté de l'édition suscite souvent une appréciation plus profonde et un lien plus intime avec l'œuvre, lien encore renforcé par la signature de l'artiste. Symbolisme et style dans l'impression giclée Candy L'œuvre est un portrait saisissant d'une jeune femme blonde tatouée, plongée dans ses pensées. Les couleurs sont vibrantes et les motifs des tatouages ​​évoquent l'art du graffiti. Ce mélange de styles parvient avec une grande efficacité à exprimer la personnalité et la vie intérieure du sujet. Les tatouages, que l'on pourrait considérer comme une forme d'art urbain, ornent sa peau comme une toile, suggérant une histoire personnelle et intime. L'expression pensive du sujet invite le spectateur à contempler ses pensées et ses émotions, ainsi que la signification culturelle du tatouage comme forme d'expression de soi et d'affirmation identitaire. Impact du street art pop et des graffitis Le pop art et le graffiti sont depuis longtemps à l'avant-garde du défi aux frontières traditionnelles du monde de l'art. Ils insufflent la vitalité de la culture urbaine dans les espaces généralement plus conventionnels des galeries. L'œuvre « Candy Giclee Print » de Bec Winnel illustre la fusion du délicat et de l'audacieux, du privé et du public, du contrôlé et du libre. Elle témoigne du pouvoir de l'art inspiré de la rue à infiltrer et enrichir le discours artistique dominant, tout en conservant son caractère subversif et authentique. Dans le contexte plus large de l'histoire de l'art, des œuvres comme « Candy Giclee Print » constituent d'importants artefacts culturels qui reflètent leur époque et les mentalités sociales. Elles soulignent également l'importance du street art dans les débats contemporains sur l'art et sa place dans la société. L'œuvre de Winnel, avec sa précision et sa profondeur émotionnelle, démontre que le street art peut être un médium aussi puissant et profond que n'importe quelle forme d'art traditionnelle, capable de transmettre des thèmes complexes et de toucher profondément les spectateurs. Par son travail, Bec Winnel contribue à la reconnaissance croissante du Street Pop Art comme une forme d'expression artistique légitime et essentielle. Ses œuvres ne se contentent pas d'orner les murs de leurs acquéreurs ; elles s'inscrivent dans la conscience collective d'une société qui prend de plus en plus conscience de la frontière floue entre art savant et art urbain, entre galerie et ruelle. L'estampe « Candy Giclee Print » de Winnel n'est pas seulement une belle œuvre d'art ; c'est un vecteur de dialogue culturel, un fragment de vie contemporaine et le reflet de l'évolution du paysage artistique et de l'expression.

    $211.00

  • The Long Night Wood Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr The Long Night Wood Archival Print par Glenn Barr

    Estampe « La Longue Nuit » sur panneau de bois encadrée et prête à accrocher, par Glenn Barr, artiste pop moderne. 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 po). Tirage d'art exclusif sur bois de bouleau durable de 1,9 cm (3/4 po) d'épaisseur, finition blanc éclatant. Édition limitée à 50 exemplaires, signés à la main par Glenn Barr. Betty Rubble, personnage du dessin animé culte Les Pierrafeu.

    $352.00

  • Pretending to Be In Love Purple Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Faire semblant d'être amoureux sérigraphie violette par Greg Gossel

    Faire semblant d'être amoureux - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 5 couleurs violettes, sur papier Cougar d'archivage, par Greg Gossel, artiste pop art de rue rare. Édition limitée 2015, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19 x 25 Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive

    $203.00

  • We Belong Together Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie « We Belong Together » par Faile

    « Nous appartenons ensemble », sérigraphie de Faile, imprimée à la main en 4 couleurs sur papier d'art Lenox 100. Édition limitée. Édition limitée 2024, signée et numérotée, à 47 exemplaires. Œuvre de 18 x 24 pouces (45,7 x 61 cm), impression acrylique et sérigraphique. Une représentation vibrante de la dévotion L'estampe sérigraphique « We Belong Together » de Faile rayonne de couleurs expressives et de contrastes saisissants qui captivent immédiatement le regard. Créée en 2024 en édition limitée signée et numérotée à 47 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm illustre le talent de Faile pour fusionner des éléments romantiques et ludiques avec des techniques de composition audacieuses. L'œuvre présente des applications acryliques sur une sérigraphie en quatre couleurs, le tout sur papier d'art Lenox 100. Cette superposition donne naissance à un collage d'images fascinant, où les références vintage sont réinterprétées à travers un prisme résolument moderne. Le spectateur découvre un couple de figures centrales – une femme enlaçant un squelette – tandis que des motifs tourbillonnants, des ornements et un texte vibrant occupent l'espace environnant. Ces juxtapositions soulignent une tension captivante entre la vie, l'amour et les forces qui unissent les êtres. Inspiration pour le street art, le pop art et le graffiti Le duo d'artistes américains Faile est réputé pour intégrer des références au Street Pop Art et au graffiti dans ses estampes, peintures et installations. Les influences des bandes dessinées, des publicités rétro et de la culture urbaine se mêlent souvent à l'iconographie romantique classique ou religieuse. On le constate dans les lignes tourbillonnantes et les aplats de couleurs vives de « We Belong Together », qui font écho au goût du street art pour les visuels percutants et les formes immédiatement reconnaissables. Le design illustre comment ces influences urbaines s'harmonisent avec des éléments esthétiques plus traditionnels. Tandis que les volutes de cheveux et les motifs en filigrane évoquent les couvertures de romans d'amour anciens, les contours noirs marqués et la palette de couleurs restreinte reflètent une esthétique urbaine à la fois brute et immédiate. Il en résulte une œuvre qui trouve sa place dans une galerie tout en rendant hommage aux racines de la créativité urbaine. Symbolisme dynamique et imagerie évocatrice La composition de « We Belong Together » se concentre sur un moment d'une grande intensité émotionnelle : une silhouette aux cheveux roses enlace tendrement un squelette. Ce portrait évoque l'idée d'un engagement éternel, suggérant un amour qui transcende les limites physiques. Le demi-sourire du squelette et l'étreinte de la femme invitent le spectateur à s'interroger sur la manière dont des thèmes comme la mortalité peuvent s'entremêler avec la dévotion. Faile exploite ces symboles pour créer un récit qui dépasse l'impact visuel immédiat. Des éléments tels que les rouges flamboyants en arrière-plan suggèrent une passion ardente, tandis que des détails délicats – comme le chiffre tatoué sur l'épaule de la femme – ajoutent des références subtiles qui stimulent l'imagination. La peinture acrylique, appliquée en couches successives avec soin, accentue les textures et les ombres, créant une impression de profondeur qui renforce la dimension onirique de l'œuvre. Attrait pour les collectionneurs et charme intemporel Les collectionneurs attirés par l'esthétique pop et les exécutions audacieuses considèrent cette sérigraphie comme une œuvre emblématique de Faile. Son édition limitée à 47 exemplaires souligne son exclusivité et la rend encore plus précieuse pour les amateurs en quête d'une pièce véritablement unique. Chaque version est tirée à la main avec soin, ce qui garantit de légères variations et rend chaque estampe unique. Le format 45,7 x 61 cm offre une surface suffisamment grande pour mettre en valeur la richesse des détails, tout en restant facile à intégrer dans une collection privée. La capacité de Faile à allier des visuels percutants à une réflexion nuancée sur l'amour, la vie et la mortalité fait de « We Belong Together » une œuvre d'art à la résonance multiple. Son mélange d'influences street art, pop art et graffiti, ses ornements acryliques et sa sérigraphie expressive confirment la place de Faile parmi les artistes contemporains de renom qui repoussent sans cesse les limites d'un art narratif accessible.

    $3,500.00

  • Love Lotus Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Love Lotus par Shepard Fairey - OBEY

    Love Lotus - Sérigraphie artisanale en édition limitée 4 couleurs sur papier crème moucheté par Shepard Fairey - Œuvre d'art urbain rare - OBEY Pop Artwork Artiste. 18 pouces sur 24 pouces. Édition limitée à 550 exemplaires. 1er juin 2021. Cette série d'estampes, réalisée en collaboration avec le photographe Dennis Morris, commémore le 40e anniversaire de la disparition de Bob Marley. Elle illustre l'incroyable complexité de la personnalité de Marley : le philosophe, le militant engagé pour la justice et le messager d'amour et de fraternité. Bob

    $384.00

  • Zelda's Slumber Giclee Print by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Zelda's Slumber Giclee Print par Rich Pellegrino

    L'œuvre d'art « Zelda's Slumber », une reproduction giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par Rich Pellegrino, artiste de graffiti de la culture pop. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2012, par Rich Pellegrino. Dimensions de l'œuvre : 13 x 19 pouces.

    $103.00

  • Stand Alone Original Street Sign Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill Stand Alone Original Street Sign Peinture par Chris RWK

    Peinture originale autonome en techniques mixtes, réalisée par Chris RWK, artiste de graffiti et artiste pop moderne sur un véritable panneau de rue en métal. 2022 Œuvre originale signée, technique mixte acrylique et peinture en aérosol sur un véritable panneau de signalisation scolaire de 18x18 pouces. Stand Alone de Chris RWK : une nouvelle dimension de l'art des panneaux de signalisation Dans le paysage foisonnant du pop art et du graffiti contemporains, Chris RWK (de son vrai nom Chris Roberts), artiste new-yorkais, propose une relecture saisissante du genre avec son œuvre « Stand Alone ». Cette peinture originale, signée et réalisée en technique mixte en 2022, bouscule les codes du street art en utilisant comme support un véritable panneau de signalisation scolaire de 45 x 45 cm. L'œuvre, ancrée dans le naturel et le pratique – un panneau métallique destiné à indiquer des règles –, devient ainsi une affirmation de rébellion artistique et de liberté créative. La fusion des médiums dans l'œuvre de Chris RWK « Stand Alone » est une œuvre novatrice mêlant acrylique et peinture aérosol, deux médiums incontournables de l'art urbain. En les appliquant sur un panneau de signalisation métallique, Chris RWK établit un lien entre les objets du quotidien, souvent négligés, et leur potentiel expressif. Son personnage robotique, motif récurrent dans son travail, est représenté avec une simplicité qui évoque l'innocence de l'enfance, contrastant avec le monde adulte, régi par des règles et des contraintes. La dualité de cette œuvre – l'imagerie ludique face à la nature austère et directive d'un panneau de signalisation – invite à une réflexion sur la tension entre le monde structuré dans lequel nous évoluons et la liberté créative à laquelle nous aspirons. Cette tension est au cœur du pop art urbain, où le banal se métamorphose en extraordinaire. Embrasser l'ordinaire : l'iconographie de Chris RWK Dans « Stand Alone », l'ordinaire est sublimé. Chris RWK transforme un simple panneau de signalisation en une œuvre d'art capable de communiquer des émotions et des idées complexes. La figure du robot, souvent interprétée comme une métaphore de l'expérience humaine, est représentée aux côtés d'un cœur – symbole universel d'amour et de connexion. Cette imagerie à la fois simple et profonde témoigne de la capacité de l'artiste à révéler la profondeur de la simplicité, une caractéristique marquante de son œuvre. L'utilisation d'objets du monde réel dans l'art n'est pas nouvelle, mais Chris RWK réinterprète cette approche dans le cadre du pop art urbain, invitant le spectateur à percevoir le potentiel artistique de toute chose. Autrefois simple objet de signalisation, le panneau de signalisation devient un support de réflexion, un médium par lequel l'artiste établit un lien personnel avec le public. « Stand Alone » de Chris RWK est une œuvre majeure du graffiti et du pop art contemporain. Elle capture l'essence même du pouvoir transformateur du street art, métamorphosant un objet banal en source d'expression et de réflexion artistiques. Au contact de cette œuvre, les spectateurs se souviennent que l'art ne se limite pas aux galeries ou aux fresques murales des bâtiments – il peut surgir des endroits les plus inattendus, offrant de nouvelles perspectives sur les éléments familiers de notre quotidien.

    $2,188.00

  • Modern Bouquet 3.0 Royalty Original Acrylic Sculpture by Jenna Morello

    Jenna Morello Bouquet Moderne 3.0 Royalty Sculpture Acrylique Originale par Jenna Morello

    Modern Bouquet 3.0 - Sculpture florale originale Royalty en résine de béton et rose, réalisée par l'artiste de rue et graffeuse Jenna Morello, artiste pop moderne. Sculpture de rose originale et unique de 2021, signée et tamponnée. De véritables roses sont préservées à jamais dans de la résine coulée dans du béton. Dimensions : 3 x 3 x 3 cm. Chaque pièce est accompagnée d'un sceau d'authenticité. Intersection de la modernité et de l'intemporalité dans le pop art urbain « Modern Bouquet 3.0 - Royalty » de Jenna Morello illustre parfaitement comment le street art et le graffiti repoussent sans cesse les limites des formes d'art traditionnelles. Cette œuvre originale, réalisée en techniques mixtes, témoigne du dialogue permanent entre la nature éphémère du street art et la permanence de la sculpture. En encapsulant une rose naturelle, préservée à jamais dans de la résine et enchâssée dans une matrice de béton, Morello crée un contraste saisissant entre la fragilité du vivant et la résilience des matériaux artificiels. Ses dimensions (7,6 x 7,6 x 7,6 cm) contrastent avec la profondeur de son concept. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art, « Modern Bouquet 3.0 - Royalty » offre l'opportunité d'acquérir une œuvre qui incarne l'esprit du street art sous une forme tangible. Contrairement aux graffitis éphémères qui peuvent être recouverts ou s'estomper avec le temps, cette sculpture constitue un témoignage permanent de l'expression de l'artiste. Sa taille compacte invite à une interaction directe, permettant d'examiner de plus près les détails complexes et le jeu des matériaux, à l'instar de la découverte intime d'une œuvre de street art cachée dans une ruelle. Dans l'art moderne, la sculpture de Morello est un phare du potentiel novateur inhérent au pop art urbain et au graffiti. Elle incarne la nature évolutive du genre, démontrant que l'esprit du street art peut transcender les supports traditionnels comme la toile et le mur pour créer de nouvelles formes d'expression qui remettent en question notre perception de l'art et de son rôle dans la société. Bouquet Moderne 3.0 - Symbolisme royal et savoir-faire dans l'œuvre de Jenna Morello L'œuvre de Morello est une méditation profonde sur le passage du temps et la préservation de la beauté. L'utilisation d'une rose naturelle suggère un instantané de la beauté éphémère de la nature, tandis que son enrobage de résine évoque le désir de retenir des moments voués à disparaître. La texture brute et industrielle du béton contraste avec la délicatesse de la rose, créant un symbole aux multiples facettes de l'intrusion de l'environnement urbain dans la vie naturelle. Cette œuvre, signée d'un tampon en béton, renforce son authenticité, l'ancrant dans le monde physique, à l'instar des tags de graffiti qui capturent la présence de l'artiste dans le paysage urbain. Cette œuvre trouve un écho dans la sphère du street art et du graffiti par l'utilisation de matériaux urbains courants et la présentation d'un objet familier, mais détourné : le bouquet. Offerte généralement pour exprimer son affection, la rose est ici recontextualisée comme un commentaire sur le processus artistique, où les artistes de rue déposent souvent la beauté dans des lieux inattendus. Chaque sculpture, portant un sceau d'authenticité, reflète l'authenticité recherchée par les artistes de rue qui apposent leur signature unique dans l'espace public. L'œuvre de Morello capture l'essence même de la capacité du street pop art à trouver l'harmonie dans la contradiction, mêlant l'organique au synthétique, le temporaire au durable.

    $352.00

  • Black Dahlia Murder Red on Blue Silkscreen Print by Justin Anville

    Justin Anville Black Dahlia Murder Red on Blue Sérigraphie par Justin Anville

    Black Dahlia Murder - Red on Blue Free Press Houston Summerfest 2011 Music Limited Edition Gig Poster 4-Color Hand-Puled Silkscreen Print Artwork on Fine Art Paper by Justin Anville. Affiche ultra rare rouge sur papier bleu - édition limitée à 2 exemplaires. Créée pour le Free Press Houston Summerfest. Il s'agit d'une version chromée, aux couleurs différentes de l'affiche disponible au festival. Impression sérigraphique quatre couleurs 45,7 x 61 cm sur papier 270 g/m². Meurtre du Dahlia Noir, Red on Blue Free Press, Houston Summerfest, Texas, Houston, 4 et 5 juin 2011, Parc Eleanor Tinsley

    $352.00

  • Family- Brown/Blue/White Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Family- Marron/Bleu/Blanc Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Famille - Figurine de collection en vinyle, édition limitée marron/bleu/blanc, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2021. Dimensions : 34 × 31 × 14,5 cm (13,39 × 12,2 × 5,71 po). Présentée avec sa boîte. L'inclusion de la diversité dans la série Family-Brown/Blue/White de KAWS Le coffret de figurines en vinyle « Family-Brown/Blue/White » de KAWS, sorti en septembre 2021, présente une collection saisissante de personnages emblématiques de l'artiste. Chacun est décliné dans une teinte distincte, créant une harmonie visuelle remarquable. Mesurant 34 x 31 x 14,5 cm, ce coffret a été dévoilé lors de l'exposition d'art TOKYO FIRST, plaçant ainsi ces personnages au cœur de la scène artistique contemporaine. Cette série comprend deux figurines Companion, une figurine Chum (mini et taille réelle) et une figurine BFF, toutes très appréciées des fans et incarnant l'esthétique signature de KAWS. Ce coffret témoigne de la capacité de KAWS à explorer les interactions entre le Street Pop Art, le graffiti et le marché des figurines de collection. Les figurines sont présentées dans leur boîte d'origine, soulignant leur caractère exceptionnel et garantissant leur état et leur valeur. La différenciation des couleurs entre les figures souligne l'individualité au sein de l'unité du design, reflétant la diversité des personnages que KAWS a créés au fil des ans. Commentaire de KAWS sur la connectivité à travers l'art et le jeu La série « Family-Brown/Blue/White » de KAWS n'est pas qu'une simple collection d'objets : c'est une réflexion subtile sur les liens et les dynamiques relationnelles, sur fond de culture pop et de street art. Tout en partageant des éléments graphiques communs, comme les yeux barrés, chaque figurine possède une personnalité et une coloration uniques. Le brun, le bleu et le blanc sont symboliques : le brun représente souvent la terre et l'ancrage des relations, le bleu la profondeur des émotions et de la communication, et le blanc la pureté et la simplicité des liens. Cette série s'inscrit également dans le récit plus large de KAWS, qui explore fréquemment les thèmes des émotions humaines et des interactions en milieu urbain. Avec son étreinte réconfortante, la figurine BFF évoque les liens qui unissent les individus, tandis que les Companions, de tailles différentes, suggèrent la croissance et l'évolution des relations personnelles. En intégrant ces thèmes à son œuvre, KAWS garantit que son art reste accessible et évocateur, faisant le lien entre l'expressivité brute du street art et l'univers raffiné du design de collection. L'impact artistique et culturel de la série Family de KAWS L'impact de la série « Family-Brown/Blue/White » de KAWS sur les scènes du street art et du graffiti est profond. Cette collection, avec son savoir-faire minutieux et sa palette de couleurs réfléchie, souligne l'évolution du street art, passé d'un acte de contestation publique à un objet très recherché sur le marché de l'art. À travers cette série, KAWS continue de repousser les limites de l'art traditionnel, étendant ainsi la perception, la valeur et l'interaction avec l'art. En tant qu'édition limitée ouverte, la série offre à la fois exclusivité et accessibilité, permettant à un large public de découvrir l'œuvre de KAWS. Cette dualité reflète la nature même du street art, ancré dans l'idée d'un art pour tous, mais de plus en plus reconnu comme une forme d'expression créative précieuse et collectionnable. La série « Family-Brown/Blue/White » n’est donc pas seulement une collection de figures esthétiquement plaisantes, mais aussi un artefact culturel qui incarne l’esprit du temps de la pratique artistique contemporaine, reflétant l’inclusivité et la diversité qui sont au cœur de la philosophie artistique de KAWS.

    $1,968.00

  • American Daydream Foil Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream Foil par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream - Édition limitée Foil - Sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier d'art holographique Lava Foil 10 pt par l'artiste Denial. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Sérigraphie 9 couleurs sur papier d'art holographique Lava Foil 10 pt. Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 9 mars 2021. « American Daydream » de Denial et son reflet dans l’art pop urbain et le graffiti modernes « American Daydream - Foil », de l'artiste Denial, est une œuvre puissante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, mêlant esthétique commerciale et subversion. Sortie le 9 mars 2021, cette édition limitée est une pièce majeure qui interroge la nature de la culture américaine et la marchandisation du rêve américain. Tirée à seulement 30 exemplaires, cette sérigraphie artisanale en 9 couleurs, imprimée sur un papier d'art holographique 10 pt à effet lave, témoigne de l'exclusivité et de la précision du travail de Denial. Mesurant 45,7 x 61 cm, « American Daydream - Foil » est un spectacle visuel saisissant, sublimé par son fond réfléchissant à effet lave, créant un jeu dynamique de lumière et de couleurs qui interpelle le spectateur. L'utilisation du papier holographique à effet lave est particulièrement marquante, métaphore des multiples facettes, souvent contradictoires, de la psyché américaine. L'œuvre de Denial capture l'essence du pop art par l'utilisation d'un style bande dessinée familier juxtaposé à une palette psychédélique qui semble se transformer et scintiller au gré des mouvements du spectateur. L'œuvre met en scène une figure féminine en pleurs, motif récurrent du pop art, évoquant le décalage émotionnel entre la réalité et la quête du bonheur dans le cadre du rêve américain. Le style caractéristique de Denial intègre des éléments graphiques audacieux et un sens aigu de l'ironie. En utilisant la sérigraphie, une technique popularisée dans le pop art par des artistes comme Andy Warhol, Denial renoue avec les racines du mouvement tout en repoussant ses limites grâce à des matériaux et des thèmes modernes. Commentaire contemporain à travers l'art en édition limitée « American Daydream - Foil » de Denial est bien plus qu'une œuvre visuellement saisissante ; c'est un commentaire sur le vernis lisse de la vie américaine et les complexités sous-jacentes que dissimule cette façade. Chacune des 30 estampes est signée et numérotée par l'artiste, ce qui lui confère une authenticité et une valeur de collection très prisées dans les milieux du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les admirateurs du travail de Denial apprécient les qualités esthétiques de ses estampes et les messages stimulants qu'elles véhiculent. Le caractère limité de l'édition d'« American Daydream - Foil » symbolise la transition du street art, passant des fresques éphémères aux œuvres d'art convoitées. La décision de Denial de publier une édition aussi restreinte souligne sa volonté de préserver l'exclusivité et l'intégrité de l'œuvre. Ce principe est souvent au cœur du street art et du graffiti. Entre les mains des collectionneurs, ces estampes ne sont pas de simples objets décoratifs, mais des artefacts culturels qui capturent un moment précis et un sentiment ou une critique particulière. L'œuvre de Denial illustre parfaitement l'évolution du street art et du graffiti vers une forme qui reflète et critique la culture dont elle est issue. « American Daydream - Foil » se présente comme un miroir de la société, reflétant la complexité de l'expérience américaine à travers le prisme du pop art. C'est une réflexion audacieuse sur la nature des rêves et de la réalité, le consumérisme et la place de l'individu au sein de la société. Son édition limitée lui assure un statut unique et recherché dans le monde dynamique de l'art contemporain.

    $676.00

  • Groene Vlinder Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Groene Vlinder Giclee Print par Handiedan

    Œuvre de Groene Vlinder, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan. Tirage d'art giclée avec réalité augmentée, papier coton 315 g/m², gravure sur papier chiffon, 42 x 54 cm (image et papier), signé et numéroté, logo en relief, édition limitée à 88 exemplaires, 2020 Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/416245862 Utilise l' application Artivive

    $352.00

  • Harder Faster Stronger Holographic HPM Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Harder Faster Stronger Holographic HPM Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Harder Faster Stronger - Holographic Ink (OPN HEART 008) HPM Limited Edition Giclee Print Hand-Painted Multiple with Hand Embelling on Heavy Matte Paper by Spray Paint street artist art. Tirage giclée en édition limitée 18 x 24 pouces sur papier mat épais, orné d'embellissements à la peinture holographique. Édition de 15 exemplaires. Référence : OPN HEART 008

    $450.00

  • Love The World You Live In Puzzle HPM Silkscreen Print by Kunstrasen

    Kunstrasen Puzzle « Aimez le monde dans lequel vous vivez », sérigraphie HPM par Kunstrasen

    Aimez le monde dans lequel vous vivez, Puzzle Heart HPM, sérigraphie ornée par Kunstrasen, tirée à la main, 16 couleurs sur papier d'art Somerset, édition limitée. 2023 Sérigraphie en sérigraphie, signée et numérotée 1/1, représentant un cœur puzzle HPM, réalisée à la peinture aérosol et rehaussée de techniques mixtes. Édition limitée à 1 exemplaire. Format : 24 x 24 pouces. Aimez le monde dans lequel vous vivez – Puzzle Heart HPM par Kunstrasen dans Street Pop Art & Graffiti Artwork « Love The World You Live In – Puzzle Heart HPM » est une sérigraphie artisanale 16 couleurs de 2023, réalisée par l’artiste street pop allemand Kunstrasen. Cette œuvre unique, signée et numérotée 1/1, est sublimée par un procédé mixte mêlant peinture aérosol et techniques d’ornementation complexes. Imprimée sur papier d’art Somerset 61 x 61 cm, cette pièce HPM (Hand Painted Multiple) transforme la sérigraphie originale en une expression profondément personnelle et visuellement riche. Dans cette version, le cœur rouge vif tenu par la figure centrale est recouvert de contours de pièces de puzzle, faisant évoluer le sens de la solidarité universelle vers une introspection personnelle et une unité fragmentée. Cette altération visuelle rend l’édition absolument unique, amplifiant la profondeur émotionnelle et symbolique inhérente au style minimaliste et conceptuel de Kunstrasen. Symbolisme et pouvoir du cœur énigmatique Au centre de cette œuvre, une jeune fille en niveaux de gris, assise en tailleur sur une surface de carton hyperréaliste, tient un cœur rouge vif orné d'une carte du monde et de lignes de puzzle. Ce cœur est le point d'ancrage émotionnel et symbolique de la pièce, représentant à la fois la fragilité de la planète et la complexité du processus de guérison émotionnelle. L'ajout des lignes de puzzle enrichit le message : le monde n'est pas seulement un trésor à aimer, mais un édifice que nous devons activement reconstruire. La posture grave de la jeune fille et son regard baissé invitent le spectateur à la réflexion. L'alliance de l'innocence et du poids du fardeau confère à cette œuvre une force particulière dans le contexte culturel et environnemental actuel. Il ne s'agit pas d'une affirmation abstraite, mais d'un appel direct à la compassion, à l'unité et à la responsabilité individuelle. L'évolution des œuvres d'art street pop et graffiti de Kunstrasen Kunstrasen, artiste allemand, est reconnu pour son approche conceptuelle de la société, véhiculée par des visuels au pochoir et une ironie subtile. Son nom d'artiste, qui signifie « gazon artificiel », critique la superficialité tandis que son art révèle des vérités sociales profondes. « Love The World You Live In – Puzzle Heart HPM » marque une rupture particulièrement introspective avec son style habituel, souvent ironique ou critique. Ici, le message est subtil, non sarcastique. L'œuvre mêle un style graphique épuré à un motif de carton brut, évoquant simultanément la rue et les galeries. Son travail tisse constamment des liens entre culture matérielle et émotion, utilisant le contraste visuel pour explorer les contradictions humaines. Cette estampe ne renie pas ses thèmes de prédilection, mais les enrichit d'une maturité émotionnelle et d'une nuance symbolique que peu d'artistes du Street Pop Art et du Graffiti parviennent à atteindre avec une telle sobriété visuelle. Savoir-faire et valeur unique pour les collectionneurs Cette œuvre est imprimée sur papier Somerset de qualité archive selon un procédé de sérigraphie à 16 couches. Elle est ensuite rehaussée à la main à la peinture aérosol, garantissant ainsi son caractère unique. La texture, la précision et la variation conceptuelle la caractérisent comme une HPM (Helper-Managed Masterpiece) : une œuvre d’art initialement imprimée, métamorphosée par la main de l’artiste. L’illusion du carton renforce le réalisme tactile, tandis que le motif de puzzle superposé au cœur personnalise le thème universel, l’évoquant non seulement l’amour abstrait, mais aussi ses fragments brisés qui exigent soin, attention et effort pour être réassemblés. Pour les collectionneurs, cette édition unique représente une rare convergence de concept, de savoir-faire et de résonance émotionnelle au sein du mouvement plus large du Street Pop Art et du graffiti. Bien plus qu’une simple estampe, c’est un moment unique de poésie visuelle, un appel à restaurer, connecter et reconstruire ce qui compte le plus.

    $875.00

  • Signs Black HPM Silkscreen Print by Copyright

    Copyright Signes Noir HPM Sérigraphie par Copyright

    Signs - Édition limitée noire, sérigraphie bicolore HPM ornée à la main sur papier aquarelle Fabriano, par un artiste de rue graffiti, art pop moderne protégé par le droit d'auteur. Copyright (XXe siècle) Signs (Black), 2016 Sérigraphie technique mixte en couleurs sur papier aquarelle Fabriano 19-3/4 x 13-3/4 pouces (50,2 x 34,9 cm) (feuille) Éd. 2/13 Signé et numéroté à l'encre le long du bord inférieur.

    $503.00

  • The Valentine's Test Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai L'impression giclée de test de la Saint-Valentin par Victo Ngai

    Utopia Artwork Giclée Édition Limitée Impression d'Art de Qualité sur Papier à Gravure Musée Hahnemühle 100% Coton par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $262.00

  • Skate de Sevres Skateboard Art Deck by Magnus Gjoen x Skateptych

    Magnus Gjoen Planche de skateboard Skate de Sèvres Art par Magnus Gjoen x Skateptych

    Planche de skateboard Skate de Sèvres Art par Magnus Gjoen x Skateptych x Wallace Collection Baroque Limited Edition Print From Artist on Wood Pop Street Graffiti Sports Object Artwork. Édition limitée 2018, signée et numérotée à 99 exemplaires. Planche de skateboard 8x31, œuvre d'art imprimée. Style baroque. Décorée d'images classiques de chérubins, muses, femmes, amour et autres thèmes français. Inspirée d'un vase de Sèvres dessiné par Jacques-François. Skate de Sèvres : une fusion entre l'art baroque et le skateboard La planche de skateboard Skate de Sèvres de Magnus Gjoen témoigne de la polyvalence et du vaste champ d'expression qu'ont adopté le pop art urbain et le graffiti. Cette pièce en édition limitée, réalisée en collaboration avec Skateptych et la Wallace Collection, illustre la rencontre entre l'esthétique baroque classique et la culture urbaine et sportive contemporaine. Produite à seulement 99 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, cette planche transcende sa fonction première d'objet sportif pour devenir une œuvre d'art moderne très recherchée. Gjoen, connu pour ses juxtapositions des thèmes de la vie et de la mort, de la beauté et du déclin, présente une planche de skateboard à la fois fonctionnelle et saisissante. Les images de chérubins, de muses, de femmes et de motifs romantiques empruntés à l'art baroque français confèrent à l'œuvre une profondeur historique et un romantisme particuliers. Cette collaboration met en lumière l'adaptabilité de la culture du skateboard à diverses expressions artistiques et marque un tournant significatif où le street art rencontre le raffinement de l'art baroque. Magnus Gjoen et la réappropriation artistique du skateboard Le travail de Magnus Gjoen sur la planche Skate de Sèvres est une affirmation forte de la réhabilitation du skateboard comme médium artistique à part entière. Autrefois perçu comme un simple outil de sport et de loisirs, le skateboard se métamorphose sous la vision artistique de Gjoen en une plateforme d'exploration de thèmes complexes et de mise en valeur de l'art classique. La planche, mesurant 20 x 79 cm, est une toile qui s'affranchit des galeries, transportant la grandeur de l'art baroque au cœur de la rue. Les motifs complexes et les ornements somptueux typiques de l'époque baroque sont réinterprétés par le regard contemporain de Gjoen, créant un dialogue entre passé et présent. Cette planche Skate de Sèvres relie des univers disparates, invitant à la contemplation de la nature de l'art, de son accessibilité et de la manière dont les thèmes traditionnels peuvent renaître dans des lieux inattendus. La signification culturelle du deck de skate de Sèvres La planche Skate de Sèvres revêt une importance culturelle majeure, car elle démocratise l'art et fusionne les univers de la performance et de l'esthétique. Elle trouve un écho auprès des skateurs, des collectionneurs d'art et des amateurs d'art baroque, reflétant ainsi un large éventail d'intérêts et de passions. La collaboration avec la Wallace Collection, haut lieu de l'art historique, confirme le potentiel du skateboard comme médium d'expression artistique à part entière. Cette planche en édition limitée, créée par Gjoen, est une œuvre narrative qui retrace l'évolution de l'art et son rôle au sein des sous-cultures contemporaines. Alors que le street art et le graffiti repoussent sans cesse les limites de l'expérience artistique, des œuvres comme la Skate de Sèvres contribuent de manière essentielle à enrichir le débat autour de l'art, de la culture et de la société. À travers cette pièce, Magnus Gjoen démontre son talent artistique et alimente la réflexion sur la fusion des formes d'art et la place de l'art dans la sphère publique et privée. Dans le milieu artistique, la planche de skate Skate de Sèvres de Magnus Gjoen témoigne du pouvoir transformateur de l'art, de sa capacité à transcender les frontières traditionnelles et de son potentiel à redéfinir les objets du quotidien. Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer et d'influencer la culture contemporaine, les contributions d'artistes comme Gjoen seront saluées pour leur créativité, leur aptitude à communiquer des thèmes complexes et leur impact sur le tissu culturel et esthétique des paysages urbains à travers le monde.

    $1,116.00

  • In The Treasure of Time Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Dans le trésor du temps Giclee Print par Handiedan

    Dans « Le Trésor du Temps », une œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan. Estampe d'art giclée signée et numérotée 2020 avec réalité augmentée, papier chiffon de coton 315 g/m², 42 x 54 cm, signée et numérotée, sceau à la cire chaude, édition limitée à 55 exemplaires. Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/518617123 Utilise l' application Artivive

    $352.00

Love Relationships Marriage & Dating Graffiti Street Pop Artwork

Un thème universel dans les expressions urbaines modernes

L'amour, les relations, le mariage et les rencontres amoureuses ont toujours fasciné les artistes, et le street art et le graffiti ne font pas exception. Murs, toiles et supports numériques sont utilisés par les artistes pour exprimer l'exaltation et les défis des relations humaines. Ces explorations créatives révèlent les dimensions à la fois intemporelles et contemporaines des relations amoureuses, reliant des histoires personnelles à des récits culturels plus larges. Couleurs vives, lettrages dynamiques et références pop reconnaissables apparaissent fréquemment dans les œuvres de rue, invitant passants et collectionneurs à s'interroger sur la signification de la passion, de la fidélité et de l'engagement. Les créateurs urbains utilisent des cœurs, des silhouettes de couples et des textes stylisés pour symboliser l'affection, l'intimité et l'unité. On découvre parfois des images saisissantes de deux personnes enlacées, main dans la main, ou même séparées par des forces opposées. Ces scènes illustrent comment l'amour unit les êtres, tout en restant vulnérable aux influences extérieures et aux tensions internes. La palette néon et les contrastes saisissants du Street Pop Art et du graffiti intensifient chaque message, rappelant aux observateurs que les liens émotionnels peuvent être à la fois énergisants et délicats.

Représentations de la séduction dans l'art pop urbain et le graffiti

Les rituels amoureux sont souvent empreints de spontanéité, et ce sentiment d'immédiateté se retrouve avec force dans l'art urbain. Les artistes de rue représentent des rencontres flirtantes ou des gestes discrets par des traits audacieux qui capturent l'excitation des premiers rendez-vous ou des rencontres inattendues. Certaines compositions arborent une typographie façon graffiti, proclamant de courtes phrases comme « Sois à moi » ou « Tu me fais tourner la tête » en traits larges. Ces inscriptions ponctuent la toile de béton d'un esprit ludique et rebelle, tout en conservant une certaine tendresse. L'effet global est une célébration vibrante de la façon dont les relations amoureuses modernes peuvent insuffler espoir et exaltation dans un paysage urbain autrement monochrome. Certaines œuvres intègrent des expériences partagées, comme des pique-niques ou des sorties nocturnes, à travers des scènes tantôt caricaturales, tantôt hyperréalistes. Les spectateurs peuvent percevoir le récit qui se déploie et s'identifier aux personnages oscillant entre anticipation et incertitude. Cette attention portée à la vulnérabilité trouve un écho profond chez les spectateurs, reflétant le fait que l'amour suit rarement un chemin prévisible. Le street art pop et les graffitis amplifient ces moments à travers des fresques murales de grande envergure ou des stickers intimistes, incitant les spectateurs à se connecter aux différentes strates d'authenticité et d'émotion brute qui s'en dégagent.

Réflexions sur le mariage et le dévouement

Certains artistes urbains explorent le concept du mariage en représentant des couples en tenue de noces ou en faisant référence aux alliances et autres objets symboliques. Ces œuvres invitent le public à réfléchir à la gravité et à la joie de l'union de deux vies. Le contraste saisissant entre l'image porteuse d'espoir du mariage et les réalités parfois difficiles sur lesquelles elle est représentée souligne la solidité d'un engagement durable dans un monde en perpétuelle mutation. Couronnes et ornements royaux apparaissent souvent dans les œuvres liées au mariage, soulignant un sentiment de triomphe partagé et de partenariat. Lorsque ces images sont réalisées à la bombe aérosol, au pochoir ou par collage, elles mettent en évidence le mariage entre la solennité intemporelle de la cérémonie et l'expression artistique spontanée. Installer une œuvre sur le thème du mariage dans une ruelle ou au cœur d'une ville animée suggère que les histoires d'amour appartiennent au collectif, se situant au croisement de l'intimité et de l'espace public. Ces installations ouvrent une fenêtre sur l'intime tout en conservant une atmosphère festive, mêlant tradition et innovation. Des couples d'horizons divers, voire des figures abstraites et oniriques, illustrent l'inclusion, suggérant que l'amour transcende les limites que nous nous imposons.

Exploration continue des liens émotionnels

Le street art et le graffiti continuent d'évoluer, et les thèmes de l'amour, de l'engagement et des subtilités des relations amoureuses restent au cœur de cette évolution. Les artistes contemporains trouvent des manières inédites de représenter le couple, puisant dans un large éventail d'émotions, des observations humoristiques aux récits les plus poignants. Les espaces urbains deviennent le théâtre de déclarations d'amour picturales, de confessions intimes et d'une audacieuse remise en question des idéaux conventionnels de la vie à deux. Cette synergie entre le romantisme et l'authenticité insuffle un dialogue sincère au quotidien des passants, les incitant à s'arrêter un instant et à considérer toute la palette des liens humains. En intégrant des motifs vibrants à des surfaces tactiles, ces créations témoignent de la force durable de l'affection, du dévouement et de la quête permanente de relations profondes et authentiques.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte