Homme

890 produits

  • Astro Boy Hoodie- Black Light Art Toy by Faile

    Faile Sweat à capuche Astro Boy - Black Light Art Toy par Faile

    Sweat à capuche Astro Boy - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Faile x Deluxx Fluxx x ToyQube. En collaboration avec le sweat à capuche FAILE x Deluxx Fluxx x ToyQube Astro Boy, l'emblématique Astro Boy prend vie dans l'univers sonore et visuel du club Deluxx Fluxx, grâce à une luminescence UV noire. Il porte un sweat à capuche et une veste de survêtement personnalisés. Célébrant l'esthétique du célèbre club Deluxx Fluxx de Detroit, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires mesure 25 cm de haut.

    $863.00

  • Chalino Sanchez Original Colorway HPM Silkscreen by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $793.00

  • Punisher Crossing Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture originale du panneau de rue Punisher Crossing par RD-357 Real Deal

    Punisher Crossing, peinture originale de panneau de rue par RD-357. Véritable œuvre d'art unique sur un véritable panneau de passage piéton en métal, par un artiste pop de graffiti. Peinture originale de 2012, signée, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de New York récupéré . Dimensions : 30 x 37,5 cm. RD-357 : Art urbain pop pionnier sur toiles urbaines RD-357, artiste reconnu pour sa contribution singulière au street art et au graffiti, a exprimé sa créativité à travers un médium unique, saisissant et stimulant. Son œuvre originale, intitulée « Punisher Crossing Original Street Sign Painting », capture l'essence brute du street art tout en y intégrant avec ingéniosité des éléments iconographiques de la culture pop. Cette œuvre illustre parfaitement l'utilisation inventive par RD-357 d'objets du quotidien comme supports, transformant un banal panneau de passage piéton en métal en une œuvre vibrante qui captive le regard et suscite le dialogue. « Punisher Crossing » est une œuvre unique qui exhale l'esprit rebelle et subversif souvent associés au street art. Créée en 2012, cette œuvre mixte utilise de la peinture acrylique et de la peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de 76 x 95 cm. Le choix de RD-357 d'utiliser un véritable panneau de signalisation comme support de son œuvre ne se contente pas de détourner l'objet de son usage initial, mais ancre également l'œuvre dans le tissu urbain qu'elle cherche à commenter. Le panneau, autrefois simple indication pour les piétons, porte désormais un message visuel fort, d'autant plus puissant qu'il est apposé sur un élément de réglementation et d'ordre. Le langage artistique des peintures de panneaux de signalisation de RD-357 Dans « Punisher Crossing », RD-357 fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la couleur et de la composition. Le fond de l'enseigne est embrasé par une gerbe de peinture jaune et rouge, vive et presque violente, évoquant le chaos et l'énergie des rues. Sur ce fond explosif, la figure du Punisher est rendue avec précision à l'acrylique, sa présence menaçante et imposante attirant immédiatement le regard. La main du personnage, tendue et tenant un pistolet, dépasse les limites du cadre, suggérant un défi aux contraintes et une libération des limites imposées. L'œuvre de RD-357 s'inscrit profondément dans le langage du street art, un genre qui combine l'esthétique brute et underground du street art avec la qualité graphique et lumineuse du pop art. Ses peintures, et notamment celle-ci, instaurent un dialogue entre l'artiste et le paysage urbain, entre les personnages fictifs de la culture pop et la réalité de l'environnement du spectateur. En intégrant le Punisher – symbole de justice privée et d'anti-héroïsme – à un panneau de passage piéton, RD-357 crée une juxtaposition à la fois saisissante et fascinante. L'œuvre devient ainsi une réflexion sur le contrôle et le chaos, le pouvoir et l'impuissance, et la frontière ténue entre ordre social et action individuelle. L'impact de RD-357 sur l'art urbain contemporain La contribution de RD-357 à la scène du street art est considérable, et son influence se perçoit dans l'évolution du pop art urbain au fil des ans. Ses œuvres, notamment celles apposées sur les panneaux de signalisation, dépassent le simple cadre de la peinture ; ce sont des interventions dans l'environnement urbain qui invitent le spectateur à repenser le rôle et le potentiel de l'espace public. Le panneau « Punisher Crossing » est emblématique de cette démarche, intégrant harmonieusement l'art au quotidien de la ville et enrichissant le débat autour du street art. En signant son œuvre, l'artiste s'approprie une pièce du domaine public, un acte qui constitue une forme de rébellion artistique. La signature sur « Punisher Crossing » n'est pas seulement une marque d'authenticité ; c'est une affirmation de présence, une preuve de l'interaction de l'artiste avec le monde qui l'entoure. Grâce à des œuvres comme celle-ci, RD-357 a inscrit son nom dans l'histoire du pop art urbain, s'imposant comme un artiste visionnaire qui a repoussé les limites du graffiti. L'œuvre « Punisher Crossing Original Street Sign Painting » de RD-357 témoigne du pouvoir du street art à communiquer, provoquer et inspirer. En transformant un simple panneau de signalisation en une œuvre d'art complexe et captivante, RD-357 remet en question les perceptions, invite à la réflexion et continue d'influencer le récit en constante évolution du street art et du graffiti.

    $2,626.00

  • K-Love Green Art Toy by Joan Cornellà

    Joan Cornellà K-Love Green Art Toy par Joan Cornellà

    K-Love Green Art Toy de Joan Cornellà, sculpture en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de collection d'une artiste pop de rue. Œuvre d'art en édition limitée 2020, format 5x7, neuve sous blister, imprimée au pied. Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, est représenté dans un costume vert inhabituel, une interprétation originale de sa tenue noire habituelle. Dans sa main gauche, il serre délicatement un petit cœur, et un léger sourire adoucit son expression. Fusion saisissante de commentaire politique et d'esthétique pop art, la sculpture en vinyle « K-Love Green Art Toy », en édition limitée, captive collectionneurs et amateurs d'art. Créée par Joan Cornellà, artiste de rue pop de renom dont l'œuvre oscille souvent entre le dérangeant et l'humoristique, cette pièce a été lancée en 2020. Elle est rapidement devenue un objet recherché pour son message audacieux et son exécution vibrante. De dimensions modestes (10 x 12,5 cm), la sculpture constitue une pièce à la fois intime et touchante pour toute collection. Cette œuvre en vinyle offre un portrait original de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, vêtu non pas de son habituel ensemble noir, mais d'un costume entièrement vert. Ce choix de couleur peut être interprété comme une variation ludique sur son image publique habituelle, ou comme un geste symbolique plus profond, un hommage à la vie, à la vitalité, voire à l'ironie, face à l'attitude souvent austère du dirigeant. La façade généralement sévère du dirigeant suprême est ici adoucie. On le voit tenant un petit cœur rouge dans sa main gauche et arborant un sourire discret. Ce contraste entre la représentation habituelle du leader et la pose douce, presque enfantine, qu'il adopte est emblématique du style de Cornellà, qui juxtapose souvent les aspects les plus sombres de la nature humaine à une narration visuelle d'une gaieté trompeuse. L'œuvre de Cornellà se caractérise par son ton incisif, souvent choquant, et sa satire mordante, qui exprime des idées fortes à travers une imagerie simple mais percutante. Cette pièce en édition limitée, livrée neuve dans un sachet à motif imprimé, confirme le penchant de l'artiste pour le mélange du macabre et du fantaisiste. « K-Love Green Art Toy » n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est une réflexion sur la culture contemporaine qui invite le spectateur à explorer les liens entre art, politique et culture populaire, l'incitant à une analyse plus approfondie des significations cachées derrière une figure en apparence anodine. Comme un dialogue silencieux avec ceux qui la découvrent, cette œuvre continue de faire écho aux complexités et aux contradictions du monde moderne.

    $524.00

  • Mad Hatter Giclee Print by Leslie Ditto

    Leslie Ditto Mad Hatter Giclee Print par Leslie Ditto

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art, représentant le Chapelier fou, par l'artiste de graffiti pop culture Leslie Ditto.

    $217.00

  • Cost of Oil AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Coût du pétrole AP » de Shepard Fairey - OBEY

    Prix ​​de l'épreuve d'artiste à l'huile AP Silkscreen Print de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier d'art crème moucheté, œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste AP 2008 Signée et marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Impression sérigraphique. La sérigraphie « Cost of Oil » de Shepard Fairey est une œuvre provocatrice qui met en lumière la capacité du street art et du graffiti à aborder et questionner les enjeux socio-politiques. Sortie en 2008 en tant qu'épreuve d'artiste (EA), cette œuvre en édition limitée explore visuellement les thèmes de la consommation d'énergie, de l'impact environnemental et des ramifications géopolitiques inhérentes à la quête du pétrole. Signée et estampillée EA par Fairey, elle mesure 45,7 x 61 cm et est imprimée sur un papier beaux-arts crème moucheté. Reconnu pour son approche intelligente et critique du commentaire culturel, Fairey incarne avec « Cost of Oil » l'essence même de sa pratique du street art. L'œuvre s'articule autour de la question audacieuse et affirmative : « Quel est le prix du pétrole ? », qui résonne sur fond d'un récit visuel saisissant. L'image représente une silhouette solitaire, vêtue d'un t-shirt floqué « USA », remplissant le réservoir d'un Hummer – symbole puissant de la consommation américaine et du complexe militaro-industriel. Le soleil rayonnant derrière elle et le fond rouge sang qui dégouline soulignent la dichotomie entre lumière et obscurité dans le débat sur la liberté et son prix. Cette estampe bicolore, réalisée à la main, est un exemple emblématique du travail de Fairey, s'inscrivant pleinement dans l'objectif de la campagne « OBEY » : stimuler le débat et susciter une réflexion sur la propagande omniprésente dans l'espace public. Le motif « OBEY » a toujours cherché à inciter les observateurs à questionner les mécanismes et les messages qui les entourent, et « Cost of Oil » étend cette interrogation à la problématique mondiale de la dépendance au pétrole et à ses vastes conséquences. En tant qu'œuvre de street art, « Cost of Oil » est un catalyseur de dialogue, repoussant les limites de la communication artistique et de son influence sur l'opinion publique. Cette estampe nous rappelle avec force le pouvoir de l'art visuel comme outil d'activisme et de plaidoyer, et le rôle constant de Fairey qui, grâce à son art, a mis en lumière des enjeux cruciaux. Elle demeure une œuvre pertinente et marquante au sein de son travail et du débat plus large sur l'énergie, l'environnementalisme et le coût réel de la consommation.

    $1,116.00

  • Desmond Tutu AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Desmond Tutu AP par Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie Desmond Tutu AP par Shepard Fairey - OBEY x Michael Collopy, Œuvre d'art en édition limitée, couleur tirée à la main sur papier moucheté crème, Obey Pop Culture, Épreuve d'artiste. Épreuve d'artiste AP 2022 Signée par Shepard Fairey - OBEY & Marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie de Desmond Tutu, évêque et théologien sud-africain. « Ce portrait de l’archevêque Desmond Tutu, militant anti-apartheid et défenseur des droits humains, est ma deuxième collaboration avec le photographe Michael Collopy. L’archevêque Tutu a prôné la non-violence dans sa lutte contre l’apartheid et la discrimination envers les femmes en Afrique du Sud. J’admire profondément la philosophie, le courage et l’éloquence de l’archevêque Tutu. Le témoignage de Michael Collopy ci-dessous illustre magnifiquement la personnalité de Tutu. » – Shepard Fairey Sérigraphie Desmond Tutu AP par Shepard Fairey et Michael Collopy L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphiée de Desmond Tutu, créée par Shepard Fairey en 2022, illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent servir la défense des droits humains et l'affirmation du leadership spirituel. Ce portrait est inspiré d'une photographie du photographe américain Michael Collopy, célèbre pour ses portraits en noir et blanc saisissants de personnalités engagées pour la paix et la justice. Cette épreuve, signée à la main par Shepard Fairey sur papier beaux-arts crème moucheté, mesure 45,7 x 61 cm et s'inscrit dans l'œuvre de Fairey, en constante expansion, qui aborde de front les thèmes de la justice sociale, de la résistance politique et des mouvements pacifistes internationaux. La collaboration entre Fairey et Collopy, initiée par une fresque et une estampe de Nelson Mandela à Johannesburg, se poursuit ici avec un hommage à l'archevêque Desmond Tutu. Le pouvoir visuel dans le langage de la protestation et de la dignité L'interprétation visuelle de Desmond Tutu par Fairey est riche en symbolisme et se caractérise par une audace graphique remarquable. Dominée par des nuances de bleu, de noir et de crème, l'œuvre intègre le regard contemplatif de Tutu à des références symboliques au drapeau sud-africain et à la lutte contre l'apartheid. Des éléments textuels encadrent la composition, notamment des phrases qui font écho à la position courageuse de Tutu face à l'injustice. La mise en page s'inspire de l'expérience de Fairey dans le domaine des campagnes d'affichage urbain, où l'impact visuel et la lisibilité sont essentiels. La photographie originale de Collopy saisit la gravité morale de l'expression de Tutu, tandis que le style d'impression de Fairey recontextualise l'image en un témoignage de la mémoire collective qui dépasse les murs de la galerie. Cette synthèse entre photojournalisme et graffiti souligne la dignité et la force de caractère d'une figure emblématique qui s'est dressée contre la ségrégation, l'inégalité et l'oppression. L'héritage de l'activisme anti-apartheid à travers l'art urbain pop et le graffiti L’archevêque Desmond Tutu d’Afrique du Sud, décédé en 2021, était non seulement un chef spirituel, mais aussi un opposant intrépide à l’apartheid et à l’injustice raciale. Son rôle au sein de la Commission Vérité et Réconciliation, ainsi que son engagement pour les droits des femmes et l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les communautés religieuses, ont fait de lui une figure rassembleuse, symbole de clarté morale. En intégrant Tutu à son œuvre dans cette édition limitée, Fairey enrichit son répertoire d’œuvres de Street Pop Art et de graffiti, qui comprend déjà des icônes telles qu’Angela Davis, Nelson Mandela et Dolores Huerta. L’utilisation d’une esthétique proche du graffiti pour cet hommage illustre la convergence de l’activisme et de l’art dans l’espace public, et leur capacité à influencer les consciences. Collaboration ancrée dans la documentation photographique et l'iconographie du graffiti La collaboration entre Shepard Fairey et Michael Collopy illustre la puissance de l'influence interdisciplinaire. Tandis que Collopy apporte l'intimité émotionnelle de la photographie de portrait, Fairey insuffle à cette essence une urgence visuelle et un symbolisme graphique puisés dans son expérience des campagnes de rue et de l'art contestataire. Leur effort commun pour immortaliser Desmond Tutu démontre que le Street Pop Art et le graffiti peuvent non seulement servir de pratique esthétique, mais aussi d'outil de préservation culturelle. L'édition d'artiste souligne le caractère rare et précieux de cette estampe, qui se veut à la fois un hommage et une prise de position politique. En plaçant une figure spirituelle mondialement respectée dans le langage visuel de la résistance, cette œuvre garantit la pérennité des valeurs de Desmond Tutu au sein de la culture contemporaine.

    $675.00

  • Max Rockatansky Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Max Rockatansky Giclee Print par Mike Mitchell

    Estampe giclée en édition limitée de Max Rockatansky sur papier d'art de qualité supérieure, par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Giclée 30,5 x 40,5 cm (12 x 16 pouces), 2015. Numérotée à la main. Impression giclée Max Rockatansky par Mike Mitchell.

    $134.00

  • Casa Grande Archival Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Impression d'archives Casa Grande par Dave Kinsey

    Casa Grande, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Somerset Enhanced Velvet 100 % coton 330 g/m² par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage numérique d'archive sur papier Somerset Enhanced Velvet 100 % coton 330 g/m². Imprimé avec des encres HDX Ultrachrome résistantes à la décoloration. Signé : KINSEY / Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Dimensions : 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces). Année : 2012.

    $217.00

  • Pandemonium Silkscreen Print by TOMO77 x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Pandemonium par TOMO77 x Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie Pandemonium par TOMO77 x Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art crème moucheté, édition limitée. Œuvre d'art Obey Pop Culture Artist. 2021 Signée par TOMO77 et Shepard Fairey & Édition limitée numérotée à 300 exemplaires. Œuvre d'art de 18 x 24 pouces. Sérigraphie « TOMO77 a documenté une période marquée par l'isolement et la confusion, depuis les premiers jours angoissants de la pandémie jusqu'à plus d'un an de troubles politiques et sociaux. Au milieu de ce témoignage poignant d'incertitude, de tumulte et de division, TOMO77 nous laisse avec une question : Où voulons-nous aller à partir de maintenant ? » - Shepard Fairey - OBEY. L'œuvre collaborative de TOMO77 et Shepard Fairey, la sérigraphie « Pandemonium », représente avec force la période tumultueuse qui a marqué le début des années 2020. Cette pièce en édition limitée, tirée à la main en quatre couleurs sur papier d'art crème moucheté, est un véritable artefact culturel, incarnant l'essence même du pop art urbain et du graffiti. Signée par TOMO77 et Shepard Fairey, elle fait partie d'un tirage limité à 300 exemplaires numérotés, témoignant de sa valeur et de sa rareté. Ses dimensions (45,7 x 61 cm) offrent un support idéal aux motifs complexes et aux contrastes saisissants, caractéristiques du travail des deux artistes. La contribution de TOMO77 est particulièrement marquante, son œuvre explorant souvent les thèmes du comportement humain, des bouleversements sociaux et de l'influence du capitalisme, notamment à travers le prisme de l'immigration. L'estampe « Pandemonium » reflète ces thèmes, abordant le désarroi mondial et l'introspection lors de troubles sociaux et politiques majeurs. La collaboration de Shepard Fairey avec TOMO77 sur ce projet renforce la portée narrative de l'œuvre, l'héritage de Fairey dans le street art et l'art engagé enrichissant le cadre conceptuel de l'estampe. Grâce à leur travail commun, « Pandemonium » devient plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une interrogation visuelle posée au public, l'invitant à réfléchir à la direction que prend l'humanité en temps de crise. L'estampe témoigne de la maîtrise technique de l'artiste et de son engagement à utiliser l'art comme outil de réflexion et de transformation.

    $552.00

  • Shadow Original Acrylic Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton

    Peinture acrylique originale Shadow de Richard Hambleton. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure, réalisée par un artiste pop art de rue. 1983 Non signé avec certificat d'authenticité De Robert Murphy Peinture acrylique et ruban adhésif Œuvre originale Dimensions 33 x 76 cm Encadrement 37,75 x 80 cm « Shadow » de Richard Hambleton : un phénomène de street art L'héritage de Richard Hambleton, figure pionnière du street art et du graffiti, est profondément ancré dans « Shadow Original Acrylic Painting », un puissant exemple de son esprit novateur. Reconnu pour ses figures sombres et austères qui semblent jaillir des surfaces urbaines, Hambleton a façonné le street art et marqué durablement la scène artistique contemporaine. Son œuvre « Shadow », réalisée en 1983 à l'acrylique et au ruban adhésif sur papier d'art (dimensions : environ 76 x 33 pouces), témoigne de cette influence. Encadrée (80 x 37,75 pouces), elle offre une expérience quasi grandeur nature, affirmant une présence imposante qui rappelle les figures que Hambleton peignait sur les façades des ruelles et des immeubles. L'absence de signature contribue au mystère que Hambleton a cultivé tout au long de sa carrière. La provenance est cruciale pour les œuvres d'art de cette qualité, et l'authenticité de cette pièce est attestée par un certificat d'authenticité (COA) manuscrit de Robert Murphy et un autre COA de Dirtypilot, l'ancrant fermement dans son contexte historique. Robert Murphy et la provenance d'un chef-d'œuvre Robert Murphy, ami proche et fervent défenseur de Richard Hambleton, joue un rôle crucial dans l'histoire de « Shadow ». Collectionneur le plus éminent des œuvres de Hambleton, Murphy entretient avec l'artiste une relation qui dépasse le simple cadre du collectionnisme : il est aussi un confident et un allié précieux. Sa relation avec l'artiste confère à l'œuvre une profondeur supplémentaire, mettant en lumière les liens personnels et les amitiés qui sous-tendent et définissent souvent la communauté du street art. Cette relation est immortalisée dans le film « Shadowman », où Hambleton et Murphy apparaissent tous deux, offrant un aperçu cinématographique de la vie et de l'œuvre de l'artiste. Ce lien enrichit le récit de « Shadow », l'inscrivant dans un réseau d'histoires personnelles qui dépassent le cadre de l'art visuel. Il nous rappelle avec force que la valeur du street art pop s'étend au-delà de l'œuvre matérielle pour s'inscrire dans le domaine des histoires personnelles et collectives. L'héritage de Hambleton et ses « ombres » dans le pop art urbain Au sein du panthéon du street art, les œuvres de Richard Hambleton se distinguent par leur simplicité troublante et leur profondeur émotionnelle. Né au Canada et disparu en 2017, Hambleton laisse un héritage qui perdure à travers des pièces telles que « Shadow », qui incarnent son approche singulière du street art. Ses figures d'ombre, apparues dans les années 1980, ont conféré au graffiti une dimension critique inédite, le transformant d'un acte de rébellion en une forme d'expression artistique profonde. « Shadow Original Acrylic Painting » est une œuvre originale de l'une des figures majeures du street art et un témoin de l'époque de sa création. Le début des années 1980 a été marqué par une croissance dynamique du graffiti, qui est passé du vandalisme à un médium respecté de discours socio-politique et d'exploration artistique. L'œuvre de Hambleton traverse cette période, offrant une critique à la fois spectrale et profonde de la société et de soi-même, invitant le spectateur à se confronter aux ombres qui persistent au sein de la vie urbaine et en lui-même. L'histoire de « Shadow » de Richard Hambleton est un récit tissé de génie créatif, de liens personnels et de l'évolution de l'éthique du street art. Cette œuvre demeure un élément essentiel du travail de Hambleton, un témoin silencieux mais éloquent du pouvoir du pop art et du graffiti dans la transformation des paysages urbains et des débats qui s'y rattachent.

    $65,636.00

  • Workers Rights Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie grand format des droits des travailleurs par Shepard Fairey OBEY

    Droits des travailleurs - Sérigraphie grand format en édition limitée, tirée à la main en 4 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni avec bords frangés à la main, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie quatre couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni. 76 x 102 cm. Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée à 100 exemplaires. La photo de Jim Marshall a été prise au Capitole de l'État de Californie à Sacramento après que Charles Chavez a achevé sa marche de 480 kilomètres en faveur des droits des travailleurs agricoles. Jim a immortalisé Chavez dans une pose qui reflète la vision et le leadership qu'il incarnait véritablement.

    $4,011.00

  • Kearny AP Silkscreen by Dave Kinsey

    Dave Kinsey SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $175.00

  • Pinnacle Indian Blotter Paper Archival Print by John Van Hamersveld

    John Van Hamersveld Pinnacle Indian Blotter Paper Archival Print par John Van Hamersveld

    Papier buvard Pinnacle Indian, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par John Van Hamersveld, œuvre d'art pop culture LSD. « Avec cette image indienne, on passe de l’affiche originale de 1968 à l’affiche Traffic, puis à celle de Hippie Nation en 2007, et enfin à l’image que l’on retrouve aujourd’hui sur un buvard. » – John Van Hamersveld

    $352.00

  • Aroldis Chapman Pirate Yankees Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Aroldis Chapman Pirate Yankees Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot

    Aroldis Chapman/Pirate-Yankees Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps, avec un style pop art inspiré d'Aroldis Chapman/Pirate (Yankees).

    $24.00

  • Scarface Split Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Planche de skateboard Scarface Split par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Scarface Split Deck Limited Edition, conçue par la marque Supreme. Planche de skateboard Supreme x Scarface édition limitée imprimée 2017 représentant Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, tiré du film culte Scarface, qui traite du trafic de drogue. La planche de skateboard Supreme Scarface Split Deck symbolise le point de rencontre entre la culture urbaine, le cinéma et le design, créant une œuvre d'art urbain et de graffiti qui parle à un large public. Cette planche en édition limitée, sortie dans le cadre de la collection Automne/Hiver 2017 de la marque Supreme, arbore des images emblématiques du film culte « Scarface ». Son design en deux parties, mettant en scène Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, capture l'un des moments les plus intenses du film. Supreme, marque profondément ancrée dans l'univers du streetwear, a toujours su fusionner la culture populaire avec son style distinctif. La collaboration avec « Scarface » confirme cette approche, offrant bien plus qu'une simple planche de skateboard : une véritable toile qui reflète l'atmosphère crue et réaliste du film. Cette planche rend hommage au personnage de Tony Montana, dont la quête du rêve américain à travers les bas-fonds du crime a marqué durablement le cinéma et la culture populaire. La planche « Shower », en particulier, attire l'attention avec une image tirée de la scène culte où une transaction de drogue dégénère en violence, plaçant Montana dans une situation périlleuse. Cette image percutante est complétée par le slogan emblématique du film, imprimé sur le dessus de la planche, ancrant ainsi la planche dans l'univers de « Scarface ». Cette fusion d'art, de cinéma et de culture skate transforme la planche, d'un simple objet fonctionnel, en une pièce de collection incontournable du pop art et du street art. Le choix de Supreme de présenter ce visuel dans sa collection Automne/Hiver 2017 était une stratégie audacieuse, misant sur la nostalgie et l'esthétique des années 80, période où le skateboard et le film « Scarface » ont connu leur apogée. Le design de la planche capture l'essence de cette époque tout en restant en phase avec le paysage actuel du street art et de la mode. Véritable œuvre d'art urbain et graffiti, la planche Supreme Scarface Split Deck transcende les frontières traditionnelles, alliant fonctionnalité et expression artistique forte. Sa création témoigne d'une culture qui valorise l'esprit contestataire du street art et la force du récit visuel. Pour les passionnés et les collectionneurs, ce jeu de cartes représente un morceau d'histoire culturelle, incarnant l'esprit de rébellion et la poursuite acharnée de l'ambition, des thèmes toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'à la sortie du film.

    $771.00

  • Freedom/Prosperity At Any Price- Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Liberté/prospérité à tout prix - Sérigraphie rouge par Cleon Peterson

    Liberté/Prospérité à tout prix - Édition limitée rouge, sérigraphie artisanale bicolore sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie artisanale 45,7 x 61 cm. Imprimée sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires. L'esthétique des œuvres de Cleon Peterson puise son inspiration dans des influences variées, allant de la céramique grecque antique à la bande dessinée, ce qui se traduit par une monochrome et un symbolisme chromatique fort. Plus précisément, les figures s'alignent sur de multiples lignes droites, créant ainsi l'illusion d'une composition en plusieurs niveaux. La perspective et l'impression de profondeur sont présentes, mais modérées, dans l'art de Peterson et, à l'instar des vases grecs, l'arrière-plan est généralement laissé vide ou légèrement orné.

    $759.00

  • Space Man Richie Hand Finished HPM Art Toy by Alec Monopoly Brand

    Alec Monopoly Brand Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $3,380.00

  • Feels So Good Original Silkscreen Etching Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $11,392.00

  • Let's Burn It All! Standard Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Brûlons tout ! Sérigraphie standard par Denial - Daniel Bombardier

    Brûlons tout ! - Édition limitée standard, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier beaux-arts français 140 lb, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée signée de 2019, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $385.00

  • WODH Poster #2 - Sprayed Paint Art Collection

    Aaron Glasson WODH #2 Giclee Print par Aaron Glasson x Celeste Byers

    WODH #2 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Aaron Glasson x Celeste Byers. Journée mondiale des océans à Hawaï 2015 Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard créatif d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans. La deuxième édition estivale du festival novateur Sea Walls : Murals for Oceans, organisé par PangeaSeed, s'est tenue du 17 au 26 juillet 2015 à Cozumel, au Mexique. Sea Walls : Murals for Oceans est le premier mouvement du genre à contribuer à la protection des océans grâce à l'art public et à l'activisme (ARTivisme). Le deuxième festival d'été annuel de PangeaSeed réunira plus de 25 artistes contemporains de renommée internationale qui collaboreront pour mettre en lumière les enjeux environnementaux urgents des océans, tout en sensibilisant et en inspirant les individus et les communautés à la protection de l'écosystème le plus important de la planète : l'océan.

    $217.00

  • Homer Original Pasca Ink Watercolor Painting by Jon Burgerman

    Jon Burgerman Homer Original Pasca Ink Aquarelle Peinture par Jon Burgerman

    Peinture originale d'Homère, aquarelle à l'encre et au pastel sur papier aquarelle, par l'artiste Jon Burgerman, art pop moderne. Aquarelle originale signée de 2014, pièce unique, format 22,5 x 29,5 pouces. « Jon Burgerman crée des gribouillis néo-primitifs vibrants, mêlant formes et couleurs. Il a intégré ses personnages monstrueux dans des compositions où des formes caricaturales s'empilent les unes sur les autres, créant une masse d'énergie explosive. D'une productivité intense, il a propulsé l'obsession des personnages de la fin des années 90 vers une direction bien plus intéressante et percutante. Imaginez Walt Disney devant un monument inca sous l'influence de la mescaline. » – Francesca Gavin, rédactrice en chef de la section Arts visuels de Dazed & Confused et auteure de Street Renegades et 100 New Artists, publiés chez Laurence King.

    $1,917.00

  • Perfect Family Original Drawing by Christabel Christo

    Christabel Christo Dessin original de la famille parfaite par Christabel Christo

    « Perfect Family », une œuvre d'art unique et originale au pastel et au graphite sur papier, réalisée par la célèbre artiste de graffiti de rue Christabel Christo. Dessin original signé en 2010, format 10,5 x 8 pouces, intitulé « Famille parfaite », par Christabel Christo.

    $323.00

  • Contra Cocaine Glitter Silkscreen Print by Robert "Robbie" Conal

    Robert "Robbie" Conal Sérigraphie Contra Cocaine Glitter de Robert « Robbie » Conal

    Sérigraphie et estampe à paillettes Contra Cocaine de Robert « Robbie » Conal, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2010. Sérigraphie au format 18 x 24 pouces. Contra Cocaine de Robert « Robbie » Conal : une œuvre emblématique du pop art et du graffiti. L'œuvre « Contra Cocaine » de Robert « Robbie » Conal marque un tournant dans l'histoire du street art et du graffiti. Cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm, avec son crâne inquiétant se détachant sur un fond camouflage, est bien plus qu'une simple déclaration visuelle : c'est un manifeste politique d'une précision artistique remarquable. Tirée à la main sur papier d'art, cette édition limitée à 100 exemplaires témoigne de l'entrée fracassante de Conal dans le monde du street art, un domaine qu'il domine depuis. Peintre de talent, formé à Stanford, Robbie Conal est connu pour ses portraits saisissants et d'une précision extrême, représentant souvent des personnalités politiques sous des formes grotesques. Son œuvre, profondément politique et engagée, offre une critique acerbe de la corruption et des malversations politiques. « Contra Cocaine » est sans doute son œuvre la plus controversée, une représentation symbolique du scandale Iran-Contra qui a entaché l'administration Reagan. Sa version originale de 1988 a la particularité de faire partie de la collection permanente du Los Angeles County Museum of Art (LACMA), soulignant ainsi son importance culturelle et historique. Contre la cocaïne : le point de rencontre entre l'art et l'activisme politique L'œuvre « Contra Cocaine » de Conal transcende la simple démarche artistique ; elle incarne l'engagement de l'artiste à confronter et à exposer les aspects les plus sombres des structures du pouvoir politique. Cette pièce est un commentaire poignant sur l'affaire Iran-Contra, le crâne symbolisant de façon macabre les conséquences mortelles des manœuvres politiques. Grâce au langage visuel percutant et saisissant du street art, l'œuvre de Conal devient accessible et engageante, incitant le public à réfléchir aux mécanismes souvent invisibles des malversations gouvernementales. La diffusion de « Contra Cocaine » par le biais d'affiches dans les rues de plusieurs villes des États-Unis a marqué les débuts de Conal dans le street art. Ce travail d'affichage sauvage, forme d'activisme citoyen, visait à provoquer un débat public et à faire sortir le commentaire politique des galeries pour l'amener dans la rue. L'image est devenue synonyme de la désillusion et de la colère d'une génération, canalisant l'esprit de la contestation dans une œuvre d'art d'une force exceptionnelle. L'héritage et l'influence de Robbie Conal dans le street art L'influence de Robbie Conal sur le street art et le graffiti est profonde. Son engagement à fusionner art et activisme a inspiré d'innombrables artistes, les incitant à considérer l'espace urbain comme une plateforme d'expression et de transformation sociale. Le placardage des affiches « Contra Cocaine » à travers le pays n'était pas seulement une prise de position artistique, mais un véritable appel à la mobilisation, incitant une « armée » de bénévoles à diffuser largement cette image percutante. La méthode de Conal – activer un réseau de volontaires pour distribuer ses affiches – reflète la nature collective du street art, où la communauté joue un rôle crucial dans la diffusion et la réception de l'œuvre. Cette « armée » mobilisée par Conal témoigne de l'esprit de collaboration propre au mouvement du street art, brouillant les frontières entre artiste et public, entre création individuelle et expérience collective. Contre la cocaïne : une déclaration d'importance artistique et historique Le contexte historique de « Contra Cocaine » amplifie son importance dans les annales du street art. Publiée à l'occasion de l'exposition « The Missing Link » au Country Club en 2010, cette estampe fait également partie des collections Beautiful Losers Archive et Iconoclast Editions, qui rendent hommage aux artistes ayant façonné le paysage de l'art contemporain en marge des systèmes traditionnels. « Contra Cocaine » non seulement inscrit Robbie Conal dans l'histoire du street art, mais témoigne aussi du pouvoir de l'art visuel comme moyen de résistance politique et de réflexion sociale. En tant qu'œuvre de street art pop et de graffiti, elle illustre le potentiel du genre à influencer l'opinion publique et à susciter des dialogues qui transcendent le médium visuel, pour entrer dans le domaine de la mémoire collective et de la documentation historique. La pertinence toujours actuelle de « Contra Cocaine » réside dans sa confrontation directe avec la corruption politique et dans la manière dont l'art peut dénoncer et critiquer les puissants. À travers cette œuvre et l'ensemble de son travail artistique, Robbie Conal démontre le rôle durable de l'artiste comme provocateur et observateur social, maniant pinceaux et sérigraphies comme d'autres manient stylos ou pancartes. Son héritage dans le street art se définit par son style visuel unique et son engagement indéfectible en faveur de l'activisme par l'art.

    $845.00

  • Dredd Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée Dredd Super par Mike Mitchell

    Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Tirage giclée 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) de Mike Mitchell représentant Superman (Clark Kent) dans une pose stylisée avec la tenue du film Judge Dredd. Extrait de la série Super Series. Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd par Mike Mitchell La fusion de figures emblématiques de la culture pop avec le street art et le graffiti contemporains a donné naissance à certaines des images les plus saisissantes et stimulantes de l'art moderne. L'estampe giclée en édition limitée « Dredd Super » de Mike Mitchell réinterprète l'un des justiciers dystopiques les plus célèbres, le Juge Dredd, dans le cadre stylistique si particulier de l'artiste. Sortie en 2013 dans la collection « Super Series », cette estampe d'art signée et numérotée (10 x 15 cm) propose une réinterprétation audacieuse de la pose de Superman, empreinte d'une force urbaine percutante. L'influence du Street Pop Art dans la Super Série La série « Super Series » de Mike Mitchell redéfinit la notion de super-héros en s'inspirant de figures emblématiques des comics, des films et de la culture pop, qu'il réinterprète sous une forme à la fois simplifiée et exagérée. L'essence de cette série réside dans un jeu subtil entre nostalgie et satire, fusionnant l'héroïsme classique et les influences du pop art urbain contemporain. Son estampe « Dredd Giclée » s'inscrit dans cette thématique en transposant l'autorité rigide et inflexible du Juge Dredd dans un contexte visuel à la fois ludique et audacieux. Cette estampe incarne l'esthétique urbaine brute qui caractérise le graffiti et le pop art urbain. Les éléments visuels – contours nets, stylisation façon bande dessinée et utilisation de couleurs vives et unies – rappellent les techniques traditionnelles de l'affiche de rue. La représentation de l'uniforme, du casque iconique et de l'armure de Dredd est fidèle à l'originale, tout en étant stylisée avec une touche contemporaine, presque animée, accentuant le contraste entre hommage à la culture pop et subversion de la contre-culture. Le symbolisme de Judge Dredd dans le street art Le Juge Dredd, né dans les pages de 2000 AD, incarne une dystopie totalitaire où la loi est absolue. Ce personnage est depuis longtemps un symbole de contrôle autoritaire, ce qui explique sa présence fréquente dans le street art et le graffiti. Dans l'art urbain, la présence de Dredd véhicule souvent les thèmes du pouvoir, de la résistance et de la frontière floue entre justice et oppression. La réinterprétation de Mitchell atténue la noirceur traditionnellement associée à Dredd, tout en conservant sa posture iconique : les bras fermement sur les hanches, le torse bombé, une figure inébranlable de contrôle. Cette posture est une référence directe à la pose classique de Superman, une juxtaposition intéressante étant donné que Superman est souvent perçu comme un phare de justice inébranlable, tandis que Dredd représente un exécuteur de la loi implacable et sans pitié. Ce contraste enrichit l'œuvre, invitant les spectateurs à réfléchir à la relation complexe entre loi, pouvoir et héroïsme. L'héritage artistique de Mike Mitchell dans le pop art contemporain Artiste de street art alternatif, Mitchell s'est forgé une réputation grâce à son talent pour transformer des personnages populaires en icônes satiriques, minimalistes et pourtant chargées d'émotion. Son œuvre puise souvent son inspiration dans l'univers des comics, les personnages de films et les phénomènes de la culture pop, qu'il présente dans un format épuré et expressif. Son art de mêler humour, critique et sensibilité pop assure à son travail un écho auprès des collectionneurs, des amateurs de street art et des passionnés d'illustration contemporaine. L'estampe « Dredd Super Giclee » témoigne de cette approche, fusionnant avec brio l'héroïsme des comics, l'esthétique du street art et le commentaire social en une image puissante. Limitée à 125 exemplaires signés et numérotés, cette pièce n'est pas seulement un hommage à la culture pop, mais une œuvre d'art urbain moderne qui interpelle le public à plusieurs niveaux. Qu'on la perçoive comme un hommage à la présence inflexible du Juge Dredd ou comme une réflexion sur le pouvoir et le contrôle dans la société, cette œuvre d'art incarne l'énergie et la profondeur du street art et du graffiti contemporains.

    $68.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Hotline Kids OG Original Acrylic Spray Paint Mixed Media Painting by Faile

    Faile PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO

    $13,862.00

  • Overloading The Grid David Byrne AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Surcharge de la grille David Byrne AP Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Overloading The Grid David Byrne AP Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY x Bobby Grossman Couleur tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone Édition limitée Œuvre d'art Obey Pop Culture Épreuve d'artiste. Épreuve d'artiste AP 2024 Signée par Shepard Fairey - OBEY & Marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie du chanteur des Talking Heads, David Byrne Photo par Bobby Grossman. « Je suis fan des Talking Heads depuis l'enfance, depuis que j'entendais des chansons comme « Once in a Lifetime » et « Burning Down the House » à la radio, bien avant de découvrir le punk rock et de comprendre le rôle important des Talking Heads dans l'émergence de la scène punk new-yorkaise au CBGB au milieu des années 70. Je me souviens avoir vu le film Stop Making Sense sur HBO à l'adolescence et avoir trouvé le chanteur des Talking Heads, David Byrne, très bizarre et incroyablement audacieux de danser dans un costume démesuré. Je ne savais pas encore qu'explorer l'étrangeté de l'existence était précisément le point fort de Byrne ! Plus tard, en mûrissant, j'ai réalisé à quel point les Talking Heads étaient créatifs et audacieux, tant musicalement que visuellement. » - Shepard Fairey Surcharge du réseau électrique : David Byrne, AP, par Shepard Fairey et Bobby Grossman L'épreuve d'artiste sérigraphique « Overloading The Grid » de 2024 réunit deux figures majeures de l'expression visuelle contre-culturelle : Shepard Fairey et Bobby Grossman. Tirée à la main, cette sérigraphie présente le portrait de David Byrne, leader emblématique des Talking Heads, d'après une photographie classique de Grossman réinterprétée par l'esthétique graphique inimitable de Fairey. Imprimée sur papier d'art Speckletone couleur crème, signée et marquée AP par Shepard Fairey, cette édition de 45,7 x 61 cm fusionne photographie, histoire de la musique et design engagé en un portrait unique, reflet d'un héritage artistique et d'une subversion culturelle. L'héritage de David Byrne dans l'innovation visuelle et sonore L'influence de David Byrne dépasse le cadre de la musique et s'étend aux univers de la performance, de la mode et du design. Chanteur des Talking Heads, son style à la fois cérébral et expérimental incarnait l'esprit de la scène new-yorkaise underground durant l'explosion punk des années 1970. Avec une présence scénique singulière et un don pour exploiter le malaise comme ressort thématique, Byrne a fait de la gêne un mode d'expression et de communication. Ses contributions aux clips, aux pochettes d'albums et aux mises en scène ont contribué à définir le langage visuel de la new wave et du post-punk, jetant les bases d'un style narratif visuel qui continue d'influencer l'art et le design contemporains. L'interprétation graphique de Shepard Fairey à travers le street art, le pop art et le graffiti La réinterprétation par Shepard Fairey de la photographie de Bobby Grossman s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. À travers ses superpositions de grilles caractéristiques, sa palette de couleurs restreinte et ses ombres marquées, Fairey crée une tension visuelle entre formalité et rébellion. Son utilisation du contraste et son style confèrent au portrait une puissance souvent réservée à l'art de propagande, témoignant de son intérêt constant pour les messages et l'iconographie politiques. La sérigraphie, technique profondément ancrée dans le street art et la culture DIY, renforce le lien de l'œuvre avec l'esthétique underground. La technique de Fairey amplifie le regard de Byrne, faisant du portrait un symbole de défi créatif et de sophistication urbaine. L'influence de Bobby Grossman sur la mémoire culturelle Le photographe Bobby Grossman a capturé avec honnêteté et intimité l'énergie brute et intimiste des coulisses de la scène underground new-yorkaise. Son œuvre photographique, loin d'être un simple document, s'est pleinement intégrée à l'esthétique de l'époque. Cette collaboration avec Fairey rend hommage à l'influence de Grossman en tant que créateur d'images et archiviste des cultures punk, pop et street art. Son portrait de Byrne, stylisé, repensé et sublimé, trouve une nouvelle résonance dans le contexte plus large de l'art contemporain. En associant l'objectif de Grossman à l'univers visuel de Fairey, le tirage transcende le simple portrait : il témoigne de l'impact durable des artistes qui ont façonné le langage de la résistance et de la réinvention à travers le street art, le pop art et le graffiti.

    $675.00

  • Gentleman Lord Letterpress Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Gentleman Lord Letterpress Print par Dan Christofferson- Beeteeth

    Gentleman Lord, estampe typographique en édition limitée, tirée à la main en 6 couleurs, sur papier d'art de qualité supérieure, par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 9x12 Signé Numéroté 2013

    $82.00

  • Wasted Youth Your Eyes Here Cac Malaga Silkscreen by D*Face Dean Stockton x Shepard Fairey

    D*Face- Dean Stockton Wasted Youth Your Eyes Here Cac Malaga Sérigraphie par D*Face Dean Stockton x Shepard Fairey

    Wasted Youth - Your Eyes Here Cac Malaga Edition 2 couleurs, sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey x D*Face Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artiste. Sérigraphie numérotée signée par F*Face et Shepard Fairey « WASTED YOUTH / YOUR EYES HERE » (Édition CAC Malaga), 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), tirage limité à 400 exemplaires, 16 juillet 2015 D*Face et moi adorons collaborer et nous avons tous deux pensé qu'il serait formidable de réaliser une estampe pour célébrer nos expositions simultanées au CAC Málaga. Nos fresques murales présentaient des palettes de couleurs très différentes, mais comme nous aimions tous les deux le noir, le rouge et l'argent, nous avons décidé de mettre de côté nos divergences chromatiques et d'unir nos forces autour de ces trois couleurs pour l'estampe. Je vous recommande toujours d'aller voir les fresques en personne si vous en avez l'occasion, mais cette estampe est un avatar dont je suis fier. Toutes les estampes sont signées par D*Face et moi, ce qui signifie qu'elles ont dû faire l'aller-retour en Espagne – heureusement, elles sont toutes en parfait état. Merci au CAC Málaga de nous avoir permis de réaliser une si belle exposition ! – Shepard

    $917.00

  • Salvage Can 11 Original Spray Paint Can Sculpture Painting Eddie Colla

    Eddie Colla Peinture en aérosol originale Salvage Can 11 Sculpture de bombe de peinture Eddie Colla

    « Salvage Can 11 » , peinture originale sur bombe de peinture, sculpture technique mixte, œuvre d'art du légendaire artiste de rue et graffeur Eddie Colla. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la peinture acrylique en aérosol (technique mixte), format 3 x 8 pouces. « J’ai réalisé cette série de bombes aérosol en Chine en 2018. J’attendais de recevoir du matériel pour commencer à travailler sur des pièces plus grandes. La résidence où j’étais conservait toutes ses bombes aérosol vides. J’ai donc commencé à créer ces petites pièces à partir de ces bombes usagées. Ce n’était pas prémédité ; j’avais simplement beaucoup de temps libre en attendant l’arrivée de mon matériel, alors j’ai travaillé avec ce que j’avais sous la main. Chaque bombe est signée et datée au fond. » – Eddie Colla L'innovation d'Eddie Colla dans l'art urbain « Salvage Can 11 » d'Eddie Colla s'impose comme une œuvre puissante dans le domaine du street art et du graffiti. Peinture originale réalisée sur une bombe de peinture, elle mêle techniques mixtes et énergie subversive propre à l'art urbain. Cette œuvre fait partie d'une série créée en 2018 lors d'une résidence en Chine, une période que Colla décrit comme marquée par une interruption inattendue de son processus créatif, due à l'attente de matériel artistique. Cette situation l'a conduit à utiliser de manière novatrice des matériaux de récupération pour créer une œuvre aussi insoupçonnée que profonde. « Salvage Can 11 » témoigne de l'esprit spontané et adaptable qui anime souvent le street art. Confronté à un retard dans son processus créatif habituel, Colla s'est tourné vers les bombes de peinture vides disponibles lors de sa résidence, les transformant d'outils en supports. Cet acte de réappropriation a donné une nouvelle vie aux bombes usagées et a remis en question la perception de la valeur et de l'utilité des matériaux artistiques. L'œuvre qui en résulte – une pièce originale signée – est une sculpture en techniques mixtes qui capture l'essence même du graffiti : brute, immédiate et profondément personnelle. Dynamique visuelle de « Salvage Can 11 » L'impact visuel de « Salvage Can 11 » est immédiat et viscéral. L'image sur la canette est obsédante : les traits du personnage suggèrent un mélange d'humanité et d'anonymat figé, un thème récurrent dans l'œuvre de Colla, qui interroge souvent l'identité et la place de l'individu au sein de la société. L'utilisation de peinture acrylique et de peinture en aérosol ajoute texture et profondeur, tandis que les teintes noires et violettes saisissantes captent le regard et invitent le spectateur à une contemplation profonde de l'œuvre. Importance culturelle de l'œuvre d'Eddie Colla La contribution d'Eddie Colla au street art dépasse largement ses fresques et installations publiques. Il crée un pont entre la rue et l'espace du collectionneur en donnant vie à son art sur un support tangible, comme une bombe de peinture. « Salvage Can 11 » incarne la nature éphémère du street art, tandis que son existence en tant qu'objet préservé remet en question l'éphémère qui lui est traditionnellement associé. L'œuvre de Colla nous rappelle que le street art ne se limite pas aux espaces publics, mais constitue une forme d'art dynamique capable d'investir et de s'adapter à tout contexte. La résonance de la série « Salvage Can » dans le monde de la collection d'art La série « Salvage Can » occupe une place particulière dans la collection. Chaque canette, signée et datée par Colla, est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une pièce historique qui raconte l'histoire de sa création. Les collectionneurs de street art et de graffiti sont souvent attirés par les œuvres narratives, et « Salvage Can 11 » offre précisément cela : le récit d'une innovation, d'une adaptation et du processus créatif qui s'est déployé lors d'une résidence d'artiste à travers le monde. « Salvage Can 11 » est une sculpture en techniques mixtes qui incarne l'esprit novateur d'Eddie Colla et son statut de légende du graffiti. L'œuvre symbolise la créativité qui s'épanouit malgré les contraintes du street art, soulignant la capacité de Colla à créer des récits captivants à partir de circonstances inattendues. Elle illustre parfaitement comment le street art peut transcender les frontières traditionnelles et redéfinir la notion même de support, invitant un public plus large à s'engager dans le mouvement du street art de manière inédite et profonde.

    $504.00

  • Eric King Pope Joint Tigers Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Eric King Pope Joint Tigers Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot

    Eric King/Pope Joint - Collage unique orné à la main des Tigers, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampillée de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB avec un style pop art similaire à : Eric King/Pope Joint - Tigers

    $24.00

  • Chateau Paris Pink Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Estampe typographique Chateau Paris Pink AP par M. André Saraiva

    Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau Paris » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 16x20 Impression typographique M. André Saraiva Château Paris Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château Paris Rose » (2023) d'André Saraiva capture l'énergie fantaisiste et l'espièglerie romantique qui définissent son style dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti. Tirage typographique monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette édition de 40,6 x 50,8 cm est signée et marquée « AP », ce qui indique qu'elle est hors tirage numéroté. Les épreuves d'artiste revêtent une importance particulière en gravure, car elles représentent les premiers tirages soumis à l'artiste pour validation. Elles sont donc particulièrement recherchées par les collectionneurs soucieux de posséder des œuvres liées directement au processus créatif. Style visuel et personnages emblématiques Cette estampe met en scène les personnages stylisés et immédiatement reconnaissables de Saraiva, dansant sur la page dans un doux trait rose. Leurs larges sourires éclatants, leurs yeux barrés et leurs mouvements amples et joyeux expriment l'esprit insouciant et séducteur qui caractérise son personnage emblématique, Mr. A, depuis ses premières apparitions dans les rues de Paris dans les années 1990. Le personnage coiffé d'un haut-de-forme, accompagné d'un partenaire aux cheveux longs et flottants, renforce le récit ludique de la vie nocturne, de la fête et de la spontanéité amoureuse. Des étoiles, des cœurs et des lignes de mouvement épars dynamisent la composition, donnant à l'estampe un rythme vivant qui rappelle les débuts de Saraiva dans la rue, où des traits rapides et expressifs communiquaient la joie dans l'espace public. Château Marmont et lien culturel Reprenant l'emblématique en-tête du Château Marmont, l'illustration entremêle la mythologie hollywoodienne et la culture graffiti parisienne. Situé sur Sunset Boulevard à Los Angeles, le Château Marmont est depuis son ouverture en 1929 un refuge pour acteurs, écrivains, musiciens et artistes. Son histoire prestigieuse, empreinte de créativité et de raffinement, en fait un décor idéal pour les personnages exubérants de Saraiva. Le mot « Paris », écrit à la main en bas, fait le lien entre deux capitales artistiques : l'une imprégnée du glamour du cinéma américain, l'autre de la culture urbaine européenne, soulignant ainsi l'identité artistique cosmopolite de Saraiva. L'influence de M. André Saraiva sur le pop art urbain contemporain Né en Suède en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la scène graffiti parisienne. Son personnage, Mr. A, est devenu un symbole de la joie de vivre qui imprègne son œuvre, l'amenant par la suite à s'exprimer dans des galeries, à réaliser des projets éditoriaux, des fresques murales et à collaborer avec des maisons de luxe. L'épreuve d'artiste Chateau Paris Pink AP illustre sa capacité à fusionner élégance et spontanéité, insufflant l'énergie insouciante du graffiti dans l'univers raffiné des beaux-arts grâce à une technique d'impression typographique méticuleuse. Cette épreuve d'artiste témoigne avec éclat de l'approche ludique de Saraiva et de son influence durable sur le Street Pop Art et le graffiti, célébrant à la fois l'intimité du trait et les échanges culturels entre Paris et Hollywood.

    $275.00

  • Spiritual Reconnaissance Archival Print by Ben Kehoe

    Ben Kehoe Impression d'archives de reconnaissance spirituelle par Ben Kehoe

    Reconnaissance Spirituelle - Tirages Pigmentaires d'Archives en Édition Limitée sur Papier Blanc Naturel 290 g/m² par Ben Kehoe, Artiste de Rue Graffiti, Art Pop Moderne. « Spiritual Reconnaissance » est une édition limitée à 100 exemplaires de l'estampe de Ben Kehoe. L'image mesure environ 28 cm de haut sur 58 cm de large. L'œuvre est imprimée sur un papier blanc naturel épais de 290 g/m².

    $103.00

  • Scottie Pippen 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Scottie Pippen 100% & 400% Be@rbrick

    Scottie Pippen 100% & 400% BE@RBRICK Figurines d'art en vinyle en édition limitée, objets de collection urbains Scottie Pippen, champion des Chicago Bulls des années 90 (n° 33), est à l'honneur chez Bearbrick. Ce joueur légendaire, quintuple champion NBA, est représenté par une figurine Bearbrick à l'échelle 400 % et 100 %, vêtu de son maillot des Chicago Bulls. Redoutable adversaire, Pippen était un coéquipier précieux de Michael Jordan grâce à sa combativité et sa polyvalence. Il est désormais immortalisé en Bearbrick, disponible en deux tailles : 100 % et 400 % ! Chaque figurine mesure respectivement 7 cm et 28 cm.

    $367.00

  • Melvins Colossus Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Melvins Colossus Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Melvins Colossus, sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey, art de rue rare, artiste pop OBEY. Signée et numérotée, Shepard Fairey (né en 1970) Melvins Colossus, 2017. Sérigraphie en couleurs sur papier crème moucheté. 61 x 45,7 cm (feuille). Édition 240/300. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Obey Giant, Los Angeles. Le Colosse du Destin. « J'ai toujours trouvé étrange que les gens ne connaissent pas mieux les Melvins et je sentais que leur histoire méritait d'être racontée. Les membres du groupe m'ont confié que certains avaient parlé de réaliser un film sur eux, mais sans jamais passer à l'acte. Il y a un peu plus de deux ans, les choses se sont concrétisées et le film est enfin disponible », explique le réalisateur et producteur Bob Hannam, qui a collaboré avec Ryan Sutherby pour mener à bien ce projet. « Ce fut un long travail passionné pour nous deux et nous sommes impatients que le public découvre le film et comprenne le fonctionnement de ce groupe exceptionnel. » - Shepard Fairey Quelques plis dans le coin inférieur droit. La feuille est détachée. Sans cadre.

    $384.00

  • Icons Show Charlie Chaplin Madonna Poster by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Affiche de Charlie Chaplin et Madonna par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Exposition d'icônes - Œuvre d'art Charlie Chaplin Madonna, impression giclée en édition limitée sur papier glacé par l'artiste de graffiti de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Affiche promotionnelle rarissime en excellent état, issue du concert « Icons » de Mr. Brainwash à New York en 2010. Dimensions : 89 x 58,5 cm / 36 x 24 pouces. Lithographie offset sur papier glacé fin. Signée dans la planche. 2010

    $467.00

  • Alcides Escobar WWI Soldier Royals Original Collage Baseball Card Art by Pat Riot

    Pat Riot Alcides Escobar WWI Soldier Royals Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot

    Alcides Escobar/ Soldat de la Première Guerre mondiale - Royals. Collage unique, embelli à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampillée de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré d'Alcides Escobar/Soldat de la Première Guerre mondiale - Royals

    $24.00

  • The Plunge Silkscreen Print by Russell Moore

    Russell Moore La sérigraphie plongeante par Russell Moore

    « The Plunge », sérigraphie artisanale en édition limitée 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Russell Moore, artiste pop art célèbre et reconnu. Estampe sérigraphique quatre couleurs de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), signée et numérotée. Imprimée sur papier French Construction Whitewash 100# Cover. Tirage limité à 160 exemplaires.

    $217.00

  • Mr A PP Silkscreen Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Sérigraphie M. A PP par M. André Saraiva

    Épreuve d'imprimerie Mr A PP, sérigraphie de M. André Saraiva, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 12x28 Sérigraphie Épreuve d'imprimerie de M. A PP par M. André Saraiva – Romance de personnages dans l'art pop urbain et le graffiti « Mr A PP » est une sérigraphie artisanale de 2020 réalisée par l'artiste de rue franco-portugais André Saraiva. Imprimée sur papier d'art au format vertical 30,5 x 71 cm, cette œuvre est une épreuve d'artiste signée et numérotée, issue d'une édition limitée, témoignant de la précision et du caractère unique du procédé d'impression. Mettant en scène l'alter ego emblématique de l'artiste, Mr A, l'œuvre capture l'esprit de joyeuse rébellion, l'espièglerie romantique et la personnalité intemporelle du graffiti qui définissent l'héritage de Saraiva dans le Street Pop Art et le Graffiti. Mr A se dresse, grand et mince, son large sourire et ses yeux louches dessinés d'un trait noir assuré sur un fond bleu électrique vif réalisé à la bombe. Autour de lui, des symboles ludiques – cœurs, boucles et marques flottantes – transforment la figure en un emblème charismatique d'amour, d'ironie et de liberté. Monsieur A, icône urbaine et modèle émotionnel Le personnage de Mr A, avec son chapeau haut-de-forme, son œil unique qui cligne et son sourire perpétuel, s'est invité sur les murs, les ruelles, les toits et les galeries du monde entier depuis la fin des années 1980. Dans cette estampe, Saraiva le représente dans une pose à la fois simplifiée et expressive : ses membres allongés, sa présence aérienne et sa posture décontractée reflètent à la fois élégance et absurdité. Le XO sur son visage exprime à parts égales affection et irrévérence. Cette version de Mr A flotte avec grâce dans un océan de brume bleue, sa silhouette fantaisiste flanquée de cœurs dessinés à la main et de gribouillis abstraits. Le personnage devient un haïku visuel : minimaliste, codé et expressif. Dans le cadre du Street Pop Art et du graffiti, Mr A fonctionne à la fois comme un avatar personnel et un symbole universel, capable d'exprimer charme, distance et attitude en quelques traits et gestes. Technique de pulvérisation et de sérigraphie sur papier beaux-arts Cette sérigraphie est bien plus qu'une reproduction : c'est une œuvre artisanale qui allie la précision de l'impression à la spontanéité du graffiti. Le fond présente des motifs de peinture superposés dans des tons turquoise et bleu canard profonds, avec des nuages ​​de peinture et des projections qui confèrent à l'arrière-plan profondeur et dynamisme. Sur ce fond vibrant, le personnage de Mr A est imprimé en sérigraphie à l'encre noire intense, préservant la vitalité spontanée des dessins originaux de Saraiva. La verticalité de l'impression accentue la légèreté de la figure, comme si elle lévitait entre les couches de peinture. Le papier beaux-arts restitue chaque coup de pinceau et chaque contour sans brillance, conservant l'aspect brut de l'art urbain tout en offrant la durabilité et la netteté attendues des éditions d'art contemporaines. Monsieur André Saraiva et la frontière entre romantisme et rébellion L'œuvre d'André Saraiva se situe au carrefour de l'élégance et du graffiti, de la séduction et de la permanence. « Mr A PP » distille cet esprit en une seule figure : les bras tendus, une présence indomptable, un sourire désarmant. L'œuvre ne mise pas sur le volume ni le bruit, mais sur le caractère. Mr A se présente comme un ambassadeur romantique de l'expression urbaine, à la fois comme une trace de l'artiste et une invitation à la légèreté. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette estampe est un objet parfait : expressive, minimaliste, affirmée et instantanément iconique. À travers Mr A, Saraiva écrit une ode aux villes, à la spontanéité et au pouvoir intemporel d'un simple trait, capable de porter un sens profond.

    $480.00

  • Freedom/Prosperity At Any Price- Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Liberté/prospérité à tout prix - sérigraphie noire par Cleon Peterson

    Liberté/Prospérité à tout prix - Édition limitée noire, sérigraphie artisanale bicolore sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie artisanale 45,7 x 61 cm. Imprimée sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires. L'art de Peterson se caractérise par un fort esprit contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Cet artiste basé à Los Angeles est le concepteur d'une série d'œuvres dystopiques – peintures, estampes, sculptures et fresques – exposées aux États-Unis, en Europe et en Asie.

    $759.00

  • Mark Lanegan 60 White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie blanche Mark Lanegan 60 par Cleon Peterson

    Mark Lanegan 60 Sérigraphie blanche par Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 15x24 Impression sérigraphique. « Cette estampe est un hommage à mon ami, Mark Lanegan, et a été publiée à l'occasion de son 60e anniversaire. Je n'oublierai jamais nos promenades dans la lumière et l'obscurité. » – Cleon Peterson Hommage à l'influence de Mark Lanegan L'artiste américain Cleon Peterson a créé cette sérigraphie en édition limitée en hommage à l'amitié et à l'inspiration créative. Cette œuvre rend hommage à Mark William Lanegan, chanteur américain décédé le 22 février 2022. Elle se veut un hommage symbolique pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de Lanegan, capturant à la fois l'esprit de sa musique et le lien qui unissait Peterson à ce dernier. La composition met en scène des flammes rouges éclatantes, une figure diabolique et une silhouette humaine imposante, le tout sur un fond blanc immaculé. Ces éléments évoquent un jeu d'ombre et de lumière, cher aux admirateurs de l'univers artistique si particulier de Lanegan. Le style de Peterson explore souvent les conflits, les tensions et la psyché humaine. Cette estampe traduit cette approche par des contrastes saisissants et un positionnement symbolique des figures. Le regard est immédiatement attiré par les formes rouges tourbillonnantes qui encadrent le sujet central, comme une allusion à la créativité passionnée et aux parcours tumultueux qui peuvent façonner la vie d'un musicien. Malgré la palette de couleurs austères, les détails restent à la fois audacieux et minimalistes, incitant le spectateur à réfléchir à ses propres luttes, à ses triomphes et à l'influence durable d'artistes marquants. Symbolisme et dynamique visuelle Le format 15 x 24 pouces offre un espace généreux pour le jeu saisissant des silhouettes et des couleurs vibrantes. La figure diabolique à gauche serre contre elle une forme noire représentant un corps humain, suggérant une lutte contre des forces intérieures ou extérieures. Des flammes rouges dansent autour d'eux, évoquant des expériences transformatrices. L'approche caractéristique de Peterson en matière de couleur et de contraste se manifeste avec éclat, rendant l'œuvre captivante tout en suggérant des significations plus profondes. Cette œuvre est imprimée sur du papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés à la main, conférant à chaque exemplaire une finesse et une touche artisanales. Cette qualité matérielle s'accorde avec la charge émotionnelle du sujet, soulignant comment l'art peut capturer à la fois la mémoire immatérielle et le savoir-faire tangible. L'imagerie rouge et noire évoque certains aspects du street art et du graffiti, où des lignes audacieuses, des contrastes saisissants et des formes simplifiées transmettent des messages puissants sans recourir à des détails superflus. Inspirations pour le street art, le pop art et le graffiti Les thèmes du pop art urbain et du graffiti sont omniprésents dans les estampes de Peterson, et cette œuvre s'inscrit dans cette tradition. Les connaisseurs d'art urbain apprécient souvent la manière dont les aplats et les contours marqués de l'estampe créent une impression dynamique, évoquant les fresques murales ou les tags audacieux. L'énergie subversive, caractéristique de l'art de rue, se manifeste à travers les flammes stylisées et la figure démoniaque exagérée. La mise en scène souligne un sentiment de confrontation et de collaboration entre des forces opposées. Cette dualité reflète la capacité du Street Pop Art et du graffiti à la fois à saisir visuellement l'impact et à susciter un engagement social. En mêlant récits personnels et imagerie symbolique, l'œuvre de Peterson reste ancrée dans la sensibilité underground qui imprègne l'ensemble de ses créations, fusionnant un processus raffiné avec des préoccupations thématiques brutes. Une édition limitée intemporelle Éditée en 2024 à 100 exemplaires signés et numérotés, la sérigraphie blanche « Mark Lanegan 60 » a rapidement séduit les collectionneurs, attirés par sa force émotionnelle et sa sophistication artistique. Chaque exemplaire constitue un objet tangible commémorant non seulement les 60 ans de carrière de Lanegan, mais aussi l'impact durable d'une collaboration créative entre amis. Les bords frangés à la main et le papier de qualité témoignent d'un souci constant de préserver l'authenticité du dessin original. Cette estampe représente une tranche d'art contemporain puisant ses racines dans la mémoire personnelle et abordant les thèmes universels de la lutte et de la rédemption. La décision de Peterson de dédier une œuvre à Lanegan témoigne du profond respect et de l'admiration que partagent les artistes. Ce sentiment transparaît dans le jeu graphique des couleurs, des formes et du contenu. En unissant l'intensité du street art et du graffiti à un hommage poignant, Peterson propose une œuvre saisissante qui constitue un rappel émouvant de l'héritage artistique de Mark Lanegan et du lien qui a nourri sa création.

    $563.00

  • Sculpture en vinyle de la caserne des 15 présidents Lincoln et Obama, par Ron English

    Ron English- POPaganda Sculpture en vinyle de la caserne des 15 présidents Lincoln et Obama, par Ron English

    Sculpture en vinyle Lincoln Obama 15 President Barrack par Ron English - POPaganda, édition limitée, figurine de collection, œuvre d'art de rue graffeuse pop. Édition limitée 2008 à 50 exemplaires. Œuvre d'art de 10 x 15 cm, neuve en boîte. Figurine/sculpture en vinyle estampé, style jouet. Ron English - POPaganda - Sculpture en vinyle d'Abraham Obama dans le cadre d'une œuvre d'art pop et graffiti de rue La sculpture en vinyle Abraham Obama de Ron English-POPAganda est l'une des œuvres les plus audacieuses et conceptuellement riches de l'évolution du Street Pop Art et du graffiti. Créée en 2008, au plus fort de la première campagne présidentielle de Barack Obama, cette pièce de collection en édition limitée (50 exemplaires) fusionne deux des présidents américains les plus marquants culturellement – ​​Abraham Lincoln et Barack Obama – en un buste hybride unique. Mesurant 25,4 cm de haut sur 38,1 cm avec son emballage, et produite en vinyle par MINDstyle, cette figurine incarne la signature de Ron English-POPAganda : collision visuelle, parodie politique et remix culturel, le tout filtré par le prisme du surréalisme pop et des beaux-arts inspirés du graffiti. La sculpture présente Obama avec la barbe et la tenue historiques emblématiques de Lincoln, invitant le spectateur à réexaminer non seulement l'héritage du leadership, mais aussi les symboles collectifs de l'espoir et du progrès américains. L'emballage renforce cette fusion par une palette de couleurs jaune et verte vives et saturées, ainsi que par la calligraphie d'English dans le style graffiti. À la fois objet de la culture urbaine et satire artistique, cette œuvre transforme l'idéalisme de l'époque électorale en une pièce de collection emblématique. Elle brouille les frontières temporelles et crée une nouvelle icône destinée à provoquer, amuser et déstabiliser. Satire visuelle et remix politique en 3D Cette sculpture est bien plus qu'un simple assemblage : c'est un commentaire sculptural sur la manière dont l'Amérique construit ses héros. En fusionnant Lincoln, le président qui a aboli l'esclavage, avec Obama, le premier président noir des États-Unis, Ron English-POPoganda utilise la culture du remix propre au Street Pop Art pour aborder de front les questions de race, d'héritage et de mythologie du leadership. La fusion est visuellement fluide, mais conceptuellement dérangeante, obligeant les spectateurs à se demander si les rêves de progrès de l'Amérique sont authentiques ou simplement une opération de communication superficielle. English utilise depuis longtemps des icônes de la culture populaire dans son travail – Mickey Mouse, Ronald McDonald, les super-héros – les manipulant jusqu'à en faire des versions grotesques ou exagérées. Dans Abraham Obama, cependant, la satire est plus subtile, frôlant la révérence tout en critiquant l'idéalisation des figures politiques. Elle interroge la possibilité que l'image d'Obama ait été mythifiée en temps réel, le transformant en icône avant même que l'histoire puisse juger le fond de sa présidence. Cette complexité est au cœur du graffiti et de l'art imprégné de pop : utiliser l'imagerie populaire non pas pour la vénérer, mais pour la disséquer. Quand la culture urbaine rencontre l'esthétique des jouets design S'inscrivant dans le mouvement des objets de collection d'art, Abraham Obama fait le lien entre l'art urbain et le monde des galeries. Cette œuvre s'inscrit dans la lignée des sculptures en vinyle puisant leurs racines dans l'esthétique du graffiti, l'art populaire et les éditions limitées. À l'instar des stickers et des fresques murales, ces figurines incarnent l'urgence de l'éphémère et de la rébellion, mais sont réalisées avec des matériaux de haute qualité et un savoir-faire digne des plus grandes galeries. L'utilisation du vinyle rend l'œuvre accessible, tant par sa matière que par son esthétique, une évolution tactile de l'esprit visuel du street art. Ces sculptures sont les cousines tridimensionnelles des affiches au pochoir et des satires collées, conçues pour occuper le même espace culturel tout en intégrant des collections privées. À l'image d'une œuvre de Banksy décrochée d'un mur, Abraham Obama est conçu pour être transporté sans rien perdre de son impact urbain. L'héritage du pop politique dans la culture visuelle urbaine L'œuvre « Abraham Obama » de Ron English (POPaganda) est l'une des expressions les plus marquantes du remix politique dans le paysage artistique contemporain. Elle appartient à un genre qui non seulement remet en question les récits politiques traditionnels, mais aussi redéfinit la manière dont la culture visuelle mythifie le leadership. Entre les mains d'un vétéran du graffiti pop comme English, la sculpture devient bien plus qu'une simple curiosité : elle se transforme en une archive des espoirs, des contradictions et du spectacle médiatique américains. Au sein du lexique en constante expansion du Street Pop Art et du graffiti, « Abraham Obama » s'impose comme une icône hybride – à la fois jouet, buste, satire et prière. Elle incarne le pouvoir de l'esthétique urbaine à façonner et refléter les tensions culturelles les plus profondes du pays, tout en permettant de tenir entre ses mains un fragment de révolution visuelle.

    $500.00

  • Puck Little Painter Wild Berry Art Toy by Chris Dokebi

    Chris Dokebi Puck Little Painter Wild Berry Art Toy par Chris Dokebi

    Puck Little Painter - Wild Berry, figurine de collection en vinyle édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Chris Dokebi. Nouveauté 2021 sous emballage scellé : les Dokebi (ou Dokkaebi) sont des lutins espiègles du folklore coréen, connus pour jouer des tours aux humains. Édition limitée à 150 exemplaires, en vinyle souple (PVC), 13 cm. « Puck le Petit Peintre - Édition Limitée Baies Sauvages » est une figurine de collection en vinyle au charme irrésistible. Cette création puise son inspiration dans la richesse du folklore coréen tout en s'inscrivant dans le langage universel du street art et du graffiti. Conçue par Chris Dokebi, artiste renommé pour ses graffitis vibrants, cette pièce a été lancée en 2021. Elle revisite le Dokebi traditionnel, ces petits lutins espiègles connus pour leurs facéties dans les contes coréens. Limitée à seulement 150 exemplaires, cette figurine de 13 cm est fabriquée en vinyle souple (PVC), un choix de matériau qui souligne l'héritage artistique urbain de la figurine. L'édition Baies Sauvages de Puck le Petit Peintre se caractérise par ses teintes roses éclatantes, un hommage aux baies sauvages dont elle tire son nom. Avec ses couleurs vives et son design audacieux, la figurine représente un Dokebi tenant une bombe de peinture, prêt à répandre sa malice artistique autour de lui. Le design de Puck fait le pont entre le mythe et la modernité, illustrant le Dokebi dans un contexte qui parlera aux amateurs de street art. Si la tenue et les accessoires du personnage sont résolument modernes, ses cornes et son sourire malicieux révèlent les origines légendaires de la créature. Cette juxtaposition crée un dialogue entre l'ancien et le nouveau, le folklore et la rue, incarnant une dualité culturelle. « Puck Little Painter - Wild Berry Limited Edition » de Chris Dokebi est bien plus qu'un objet de collection : c'est une œuvre d'art qui unit l'esprit rebelle du street art à la richesse narrative du folklore. Chaque pièce est non seulement un spectacle visuel, mais aussi un artefact culturel qui incarne l'essence ludique du Dokebi, réinterprétée à travers le prisme de l'esthétique pop art contemporaine. C'est un exemple éclatant de la façon dont les récits traditionnels peuvent se transformer en art contemporain, captivant une nouvelle génération d'amateurs et de collectionneurs.

    $184.00

  • Mistery Avatar Blue Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Mistery Mistery Avatar Blue Spray Paint Can Artwork par Montana MTN

    Mystery - Avatar Blue Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'Art Croisement du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Mistery est l'un des graffeurs australiens les plus influents et les plus anciens. Ayant débuté comme B-boy au début des années 1980, il continue de représenter la culture hip-hop à travers le breakdance, le graffiti et en tant que MC. Bien que connu pour ses personnages emblématiques de B-boys, Mistery affirme que le graffiti est avant tout une question de formes et continue donc à perfectionner son style. Présent aux quatre coins du monde, Mistery a incontestablement marqué son époque. B-boy, artiste martial, pasteur, MC et graffeur, Mistery est une figure énigmatique.

    $218.00

  • Late Night Study II Original Drawing by Sheefy McFly- Tashif Turner

    Sheefy McFly- Tashif Turner Late Night Study II Dessin original par Sheefy McFly - Tashif Turner

    Étude nocturne II Dessin original à l'encre sur papier beaux-arts par Sheefy McFly, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au marqueur signé, 2020, format 18x24 Étude nocturne encadrée II, 2020. Encre sur papier, 61 x 45,7 cm (feuille). Signée et datée sur le bord droit. Dimensions encadrées : 70 x 55 cm.

    $1,311.00

  • God Save the USA Swastika Eyes Giclee Print by Jamie Reid

    Jamie Reid God Save the USA Swastika Eyes Giclee Print par Jamie Reid

    God Save the USA - Swastika Eyes Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art vieilli à la main par l'artiste de graffiti de la culture pop Jamie Reid. Signé : Oui. Technique : Giclée, tirage. Type d'édition : Édition limitée. Tirage : 313 exemplaires. Dimensions (cm) : 52 x 71 (20,5 x 38). Imprimée sur un papier blanc cassé vieilli à la main, cette œuvre de Reid revisite le style rétro de ses débuts dans une critique contemporaine de la politique américaine. « God Save the USA (Swastika Eyes) » fait partie d'une édition limitée à 313 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste. Chaque exemplaire présente de légères variations dues au vieillissement du papier.

    $712.00

  • Don’t Mess With The Bull Texas Silkscreen Print by Jon Smith

    Jon Smith Don't Mess With The Bull Texas Sérigraphie par Jon Smith

    Ne vous frottez pas au taureau - Texas Édition limitée Sérigraphie 5 couleurs incluant de l'or métallique sur papier crème naturel Cougar par Jon Smith Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2e édition. Agrémentée d'une couche métallique dorée ornée de détails centrés sur le Texas, cette estampe 18×24 est signée et numérotée par Jon, en édition limitée à 200 exemplaires.

    $201.00

Man Male Graffiti Street Pop Artwork

L'évolution de l'imagerie masculine dans le street art, le pop art et le graffiti

Le graffiti est depuis longtemps un moyen d'expression privilégié pour les artistes, leur permettant de diffuser des messages et de remettre en question les normes sociales. La figure masculine dans le graffiti peut aborder une grande variété de sujets, de styles et de messages. Parmi les thèmes et aspects clés de la représentation des hommes dans le graffiti, on retrouve les portraits et la représentation en général : les graffeurs créent souvent des portraits d'hommes, qu'il s'agisse de personnalités célèbres, d'amis ou d'inconnus. Ces portraits peuvent révéler diverses émotions, caractéristiques et styles, permettant aux artistes de communiquer des messages et des idées sur la masculinité. Le street art et le graffiti sont depuis longtemps de puissants moyens d'expression, reflétant souvent des thèmes sociaux, politiques et culturels. Parmi ces thèmes figure la représentation des hommes, qui a considérablement évolué. Cette évolution reflète l'évolution des styles artistiques et la transformation de la perception sociétale de la masculinité et de l'identité masculine.

Premières représentations des hommes dans le graffiti et l'art urbain

Aux débuts du graffiti et du street art, les figures masculines étaient souvent représentées comme symboles de rébellion et de contestation sociale. Le graffiti, à ses balbutiements, était étroitement lié aux sous-cultures urbaines, où il servait d'outil aux marginaux pour exprimer leurs frustrations et leurs aspirations. Des traits exagérés, des lignes audacieuses et une impression de virilité caractérisaient généralement les figures masculines de ces premières œuvres. Elles étaient souvent représentées dans des poses dynamiques, symbolisant la force et la rébellion contre les normes sociales. Keith Haring, artiste américain reconnu pour son style unique mêlant graffiti, pop art et éléments de bande dessinée, fut l'un des pionniers du mouvement. Son œuvre mettait souvent en scène des figures masculines engagées dans diverses actions, reflétant les thèmes de la vie, de la mort, de la sexualité et de la guerre. Il utilisait ces représentations pour commenter des problématiques sociales plus larges, telles que la crise du sida et les droits LGBTQ+. Haring est décédé le 16 février 1990, mais son influence sur le street art, le pop art et le graffiti demeure profonde.

Interprétations modernes et perspectives diverses

Avec l'évolution du street art et du graffiti, la représentation des hommes dans ces médiums s'est diversifiée et complexifiée. Les artistes contemporains se sont éloignés des portraits unidimensionnels, présentant les hommes dans des rôles et des contextes variés. Ce changement reflète un mouvement sociétal plus large qui remet en question et redéfinit les notions traditionnelles de masculinité. Des artistes contemporains comme Banksy, dont la véritable identité demeure inconnue, utilisent l'imagerie masculine pour critiquer les systèmes politiques et les structures sociales. L'œuvre de Banksy met souvent en scène des hommes dans des situations ironiques ou paradoxales, incitant les spectateurs à reconsidérer leurs idées préconçues sur l'identité masculine et les rapports de pouvoir. Son art offre un commentaire sur les vulnérabilités et les complexités de la masculinité moderne, s'éloignant de la représentation stéréotypée de l'homme comme un être simplement solide et insensible.
De même, l'artiste brésilien Eduardo Kobra utilise des motifs colorés et kaléidoscopiques pour créer des fresques murales de grande envergure, représentant souvent des figures masculines issues de l'histoire et de la culture populaire. L'œuvre de Kobra mêle hyperréalisme et abstraction, conférant à ses sujets une dimension humaine et profonde. Ses fresques, visuellement saisissantes, véhiculent des messages de paix, d'unité et d'épanouissement humain.

Impact et influence de l'imagerie masculine dans le street art pop et le graffiti

La représentation des hommes dans le street art et le graffiti a profondément marqué le monde de l'art et la société. Ces œuvres ont offert un espace de dialogue et de remise en question des rôles de genre traditionnels, proposant de nouvelles perspectives sur la masculinité dans le monde contemporain. Elles ont également joué un rôle crucial dans la démocratisation de l'art, en le faisant sortir des galeries pour investir l'espace public et le rendre plus accessible et parlant à un public plus large. De plus, l'évolution de l'imagerie masculine dans ces formes d'art reflète le débat sociétal actuel sur l'identité et l'expression de genre. À mesure que les mentalités évoluent, la représentation des hommes dans le street art et le graffiti se transforme elle aussi. Cette relation dynamique entre l'art et la société garantit la pertinence et la puissance de ces formes d'art comme outils de critique et de transformation sociale. Icônes culturelles et modèles : les artistes peuvent représenter des icônes, des leaders ou des modèles masculins issus de diverses cultures, mettant en lumière leurs accomplissements, leur impact ou leur influence sur la société. Il peut s'agir d'athlètes, de musiciens, de politiciens, de militants ou de figures historiques. Problèmes sociaux et masculinité : le street art et le graffiti abordent souvent des problèmes sociaux et remettent en question les normes culturelles. Les hommes peuvent être au cœur de ces discussions, les artistes explorant des thèmes tels que la masculinité toxique, les rôles de genre et la vulnérabilité masculine. Ces œuvres peuvent susciter la réflexion et le dialogue sur la façon dont les hommes sont perçus et dont on attend d'eux qu'ils se comportent dans la société. Styles et techniques : L'art du graffiti utilise divers styles et techniques pour représenter les hommes ou les thèmes masculins. Par exemple, les artistes peuvent employer des styles réalistes, abstraits ou caricaturaux, en intégrant typographie, pochoirs ou techniques mixtes. Collaborations et collectifs : De nombreux graffeurs travaillent en groupe ou collaborent sur des projets, créant ainsi un sentiment d'appartenance à une communauté et une vision artistique partagée. Ces collaborations peuvent donner naissance à des œuvres uniques et percutantes abordant des thèmes liés aux hommes ou à la masculinité. Le thème de l'homme dans le street art graffiti peut être abordé de multiples façons, allant du portrait et de la représentation aux problématiques sociales et aux icônes culturelles. La polyvalence du graffiti permet aux artistes d'exprimer leurs pensées et leurs idées sur les hommes et la masculinité d'une manière accessible, stimulante et engageante pour le public. La représentation des hommes dans le street art et le graffiti a considérablement évolué au fil des ans. Des symboles de rébellion des débuts aux représentations plus nuancées et diversifiées d'aujourd'hui, ces images reflètent la nature complexe et en constante évolution de l'identité masculine. Des artistes comme Keith Haring, Banksy et Eduardo Kobra ont façonné ce récit, utilisant leur art pour remettre en question les stéréotypes et susciter des débats sur la masculinité dans la société contemporaine. L'impact de leur travail dépasse le cadre du monde de l'art, influençant les perceptions sociétales et contribuant au discours plus large sur le genre.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte