Monstre

658 produits

  • Flatstock 33 2012 Silkscreen Print by Jeremy Wheeler

    Jeremy Wheeler Flatstock 33 2012 Sérigraphie par Jeremy Wheeler

    Affiche de concert Flatstock 33 2012 Event Music en édition limitée, impression sérigraphique manuelle bicolore sur papier d'art jaune par Jeremy Wheeler. Numéro 71 sur 71. SXSW American Poster Institute, du 14 au 17 mars 2012, Austin Convention Center, Texas.

    $103.00

  • Sale -15% The Welcomer Soul Rider Sculpture by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Sculpture « The Welcomer Soul Rider » par Dulk - Antonio Segura Donat

    Soul Rider The Welcome, sculpture en polyrésine en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste Dulk-Antonio Segura Donat. Édition limitée 2023 à 100 exemplaires. Œuvre en résine coulée peinte. Dimensions : 37,1 × 22,9 × 22,9 cm. Édition limitée à 100 exemplaires numérotés, accompagnés d’un certificat d’authenticité et présentés dans un coffret en bois. Neuf. The Welcomer Soul Rider par Dulk : Fantaisie et symbolisme dans l’art urbain pop et le graffiti « The Welcomer Soul Rider » est une sculpture surréaliste en polyrésine créée par Antonio Segura Donat, artiste espagnol de beaux-arts et de street art mondialement connu sous le nom de Dulk. Faisant partie de sa série « Soul Rider », cette œuvre explore la mythologie caractéristique de Dulk à travers des formes ludiques et des personnages symboliques puisant leurs racines dans la fantasy, l'écologie et une narration complexe. Juchée sur un socle en forme de champignon à pois, une créature aux couleurs acidulées, combinant les traits d'un lapin, d'une licorne et d'un familier fantastique, se tient immobile, tandis qu'un autre personnage, masqué et cornu, la chevauche, une trompette levée en plein chant. Cette composition imaginative et théâtrale fusionne théâtralité et allégorie dans un format qui allie profondeur narrative et précision quasi-littérale, en faisant un exemple saisissant de street art et de graffiti en trois dimensions. Le personnage principal arbore une corne de licorne torsadée, des yeux en spirale surdimensionnés et un col de bouffon, mêlant l'innocence animale à une symbolique cérémonielle. Son expression est figée dans une béatitude confuse, marque de fabrique de l'ambiguïté émotionnelle de Dulk. Son corps rose contraste avec les tons froids du socle en forme de champignon, qui recèle des personnages et des détails cachés, comme une petite chenille accrochée à son bord. Le cavalier à l'arrière, aux oreilles allongées et coiffé d'un couvre-chef en forme de gland, porte un masque noir et brandit un instrument de musique, comme pour annoncer une arrivée. Cette scène dynamique évoque le rituel, la procession et une célébration surréaliste, offrant un récit à la fois ludique et poignant sur l'identité, la transformation et l'observation. Narration symbolique et dissonance ludique dans l'univers visuel de Dulk L'œuvre de Dulk explore souvent la dualité : lumière et ombre, célébration et extinction, innocence et déclin. Dans « The Welcomer Soul Rider », les personnages semblent surgir d'un folklore oublié ou d'un monde parallèle, leurs traits à la fois exagérés et précis. La palette pastel adoucit leur excentricité, leur conférant une présence accessible tout en préservant le mystère. Le langage visuel mêle des influences issues du street art, des contes classiques et de l'allégorie écologique. À l'instar de nombreuses œuvres de Dulk, cette sculpture soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, invitant le spectateur à en déchiffrer le sens par l'émotion et l'imagination. Le socle en forme de champignon joue un rôle important en tant que symbole de régénération et d'écosystèmes cachés. Il fait office à la fois de trône et de scène. Le cadenas surdimensionné à sa base suggère la présence d'un élément magique ou secret. Dulk utilise fréquemment ce type d'indices visuels pour suggérer que le monde recèle bien plus que ce que l'on voit. Le masque porté par le sonneur de trompette évoque les thèmes de l'identité et de la voix, symbolisant peut-être la protection, la cérémonie ou le déguisement. Ces objets et ces formes témoignent de la complexité et de la richesse souvent présentes dans le street art et le graffiti, où une fantaisie apparente dissimule une urgence sous-jacente. Le rôle de Dulk dans la narration sculpturale au sein du pop art urbain Antonio Segura Donat s'est imposé comme une figure majeure de l'art contemporain, fusionnant ses racines muralistes avec une pratique sculpturale qui transforme les récits muraux en objets tangibles. L'œuvre « The Welcomer Soul Rider » illustre comment son art transcende les supports, conservant la clarté émotionnelle et l'humour visuel de ses peintures murales tout en explorant la texture, le volume et l'espace. Elle se présente comme une scène suspendue dans un conte inachevé, à la fois figée dans le temps et pleine de mouvement. La sculpture s'inscrit dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti en privilégiant l'accessibilité et l'immédiateté visuelle tout en bousculant les conventions des beaux-arts par le biais de la conception des personnages, de la superposition symbolique et d'une satire mordante. L'esthétique de Dulk emprunte aux films d'animation, à l'iconographie urbaine et au folklore, créant un style à la fois profondément personnel et universellement accessible. Son œuvre invite à la réflexion sur l'écologie, l'empathie et les récits oniriques qui sommeillent en nous. Le Cavalier de l'Âme Bienvenue comme Mythe de Collection et Totem Émotionnel « The Welcomer Soul Rider » est bien plus qu'une simple sculpture décorative : c'est un totem émotionnel, un mythe moderne figé dans la résine. Le soin apporté par Dulk à la posture, aux couleurs et à la disposition des accessoires captive le spectateur à chaque regard, lui révélant de nouvelles significations et des figures cachées. Cette œuvre s'inscrit dans le courant croissant des sculptures d'art contemporain centrées sur des personnages, puisant leur inspiration dans l'art urbain tout en atteignant le niveau des œuvres de galerie. Qu’on l’apprécie individuellement ou au sein de la série Soul Rider, The Welcomer possède une voix singulière. Son appel, doux mais persistant, fait écho au message artistique de Dulk : protéger l’imagination, embrasser la dualité et célébrer celles et ceux qui portent des histoires à travers le chaos de notre monde moderne. À travers des personnages à la fois étranges et familiers, Dulk construit un univers qui s’exprime avec aisance dans le langage du street art et du graffiti, tout en conservant une signature indéniable.

    $1,300.00 $1,100.00

  • Chasing Ghosts Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $491.00

  • Gotta Take 'Em All Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $491.00

  • Hiatus Kaiyote Tigercorn Blotter Paper Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Hiatus Kaiyote Tigercorn Buvard Papier Archival Print par Lauren YS

    Papier buvard Hiatus Kaiyote Tigercorn, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Lauren YS, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Hiatus Kaiyote Tigercorn par Lauren YS : Iconographie psychédélique dans le street art pop et le graffiti « Hiatus Kaiyote Tigercorn » est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, aux couleurs éclatantes, créée par Lauren YS, artiste visuelle américaine reconnue pour son surréalisme teinté de néon et son travail ancré dans le street art et la culture pop underground. Sortie le 19 avril 2021, cette estampe de 19 x 19 cm a été réalisée sur papier buvard perforé, signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Chaque exemplaire a été perforé à la main par Zane Kesey, renforçant ainsi son lien avec la riche histoire visuelle du buvard art et du mouvement psychédélique. La force visuelle indéniable de l'œuvre et son imagerie à la fois ludique et agressive la distinguent dans le paysage du street art et du graffiti contemporains, mêlant hommage musical, mythologie personnelle et esthétique psychédélique dans une création explosive. La figure centrale, un hybride tigre-licorne aux tons verts et bleus saturés se détachant sur un fond rose tourbillonnant, est à la fois fantastique et provocatrice. Le corps rayé de la créature intègre astucieusement le nom Hiatus Kaiyote, en hommage au groupe australien avant-gardiste connu pour sa fusion de soul, de jazz et de sonorités électroniques. L'illustration irradie d'énergie grâce à son fond tourbillonnant et au design exagéré des personnages, dont les contours audacieux et les motifs psychédéliques créent l'équivalent visuel d'un courant électrique. Le style dessiné à la main et l'utilisation de couleurs fluorescentes saturées reflètent la démarche caractéristique de Lauren YS, qui fait le lien entre l'illustration en studio et le travail mural, tout en explorant les thèmes de la transformation, de l'émancipation et de la perception altérée. Lauren YS et le langage de la néo-psychédélie Lauren YS s'est fait un nom grâce à une œuvre qui explore le fantastique, la mutation et le remixage culturel. Son art fusionne souvent les formes humaines et animales avec des éléments oniriques, puisant son inspiration dans la science-fiction, la mythologie et la symbolique des subcultures. Avec Hiatus Kaiyote Tigercorn, le choix du buvard comme médium est un clin d'œil délibéré aux traditions visuelles psychédéliques, et son échelle et son format imitent les dimensions exactes des buvards de LSD traditionnels. Ce lien n'est pas seulement esthétique, mais aussi historique. Les buvards psychédéliques servaient souvent de supports à l'expérimentation visuelle, arborant des illustrations qui reflétaient ou amplifiaient l'expérience psychédélique. En utilisant ce format pour immortaliser un hybride félin psychédélique, Lauren YS honore et modernise à la fois l'héritage de cette forme d'art. Comme pour toutes les œuvres imprégnées de culture urbaine, l'immédiateté et l'impact sont essentiels. Hiatus Kaiyote Tigercorn y parvient grâce à son énergie chaotique et sa palette saturée, qui trouverait tout aussi bien sa place sur le mur d'une galerie que sur la façade d'un immeuble. La forme surréaliste et les traits hyperexpressifs de l'animal suggèrent à la fois humour et intensité, le rendant impossible à ignorer. Ceci correspond à l'importance accordée par le Street Pop Art et le Graffiti à la création d'un impact émotionnel par l'image et la couleur, notamment dans des formats publics ou alternatifs. Symbolisme, identité et surréalisme dans le format psychédélique La créature hybride au cœur de Hiatus Kaiyote Tigercorn est bien plus qu'un simple élément décoratif. Ses caractéristiques – corps rayé, corne de licorne, dents apparentes – traduisent tension et dualité. Elle est à la fois féroce et fantasque, gracieuse et dangereuse. Ces contradictions reflètent la double nature de nombreuses expériences psychédéliques, oscillant entre beauté et chaos. La typographie intégrée aux rayures du tigre souligne l'influence du son et du rythme, représentant visuellement l'impact de la musique de Hiatus Kaiyote. Cette combinaison de stimulations auditives et visuelles fait écho aux expériences synesthésiques souvent rapportées sous l'effet des psychédéliques, renforçant la pertinence de ce format dans la culture psych-pop contemporaine. L'utilisation par Lauren YS d'influences issues du street art, du surréalisme comique et de métaphores visuelles superposées confère une profondeur à ce qui peut paraître au premier abord comme un design ludique. Le style exagéré et le format de créature mythique évoquent les états oniriques et les mondes imaginaires. Leur langage artistique rejoint le graffiti et le surréalisme pop, deux mouvements qui mettent en avant des figures déformées, des palettes éclatantes et une résistance sociale exprimée par le biais du fantastique. L'utilisation de papier buvard perforé transpose cet esprit rebelle sur une surface tactile historiquement associée à la liberté radicale et à l'ouverture d'esprit. Le papier buvard comme support dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Hiatus Kaiyote Tigercorn » illustre comment les artistes contemporains se réapproprient le buvard, non plus comme simple référence nostalgique, mais comme un support artistique à part entière. En perforant chaque estampe à la main, Zane Kesey lui confère une authenticité culturelle et matérielle qui rattache ces œuvres à une tradition underground d'exploration chimique et d'esthétique révolutionnaire. La contribution de Lauren YS se distingue par son immédiateté, son audace symbolique et sa palette de couleurs explosive, transformant chaque feuille en un portail d'intensité visuelle et conceptuelle. S'inscrivant dans le renouveau plus large de l'art du buvard au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette estampe se situe au carrefour de la musique, du psychédélisme et du récit visuel. Lauren YS continue de redéfinir la manière dont l'art urbain peut interagir avec les formats traditionnels tout en repoussant ses frontières vers de nouvelles mythologies et des territoires imaginaires. À travers leurs personnages audacieux et leurs visuels kaléidoscopiques, elles offrent non seulement une image, mais une invitation à percevoir, questionner et célébrer des perspectives nouvelles.

    $352.00

  • Carpe Diem HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print by Buff Monster

    Buff Monster Impression pigmentaire Carpe Diem HPM embellie à la main par Buff Monster

    Carpe Diem, édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives rehaussées à la main sur papier beaux-arts par Buff Monster, artiste de rue graffiti pop art. Édition limitée HPM 2022 signée, à 70 exemplaires uniques (23 x 30 cm). L'essence même de Mister Melty réside dans le fait que, comme nous tous, il ne sera pas éternel. À l'instar des vanités contemplatives de la Renaissance, le crâne symbolise la certitude de la mort et nous invite à savourer le moment présent. Mais nous aussi, comme Mister Melty, restons inébranlables dans notre bonheur et notre optimisme malgré notre destin inéluctable. Comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, j'ai repris d'anciennes estampes épuisées, que j'ai découpées, peintes à la bombe et sérigraphiées. Leurs variations sont telles qu'elles sont toutes uniques ! Chaque exemplaire mesure 23 x 30 cm et sera signé et numéroté.

    $532.00

  • Pharaoh Skull AP Silkscreen Print by Joe King

    Joe King Pharaoh Skull AP Sérigraphie par Joe King

    Crâne de pharaon - Édition limitée Rook Brand, sérigraphie artisanale bicolore sur papier kraft moucheté français, par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP

    $112.00

  • City Cryptid Blind Box Dunny Vinyl Kidrobot Art Toy Sealed Unopened

    Figurine Dunny en vinyle City Cryptid Blind Box Kidrobot Art Toy scellée et non ouverte

    City Cryptid Blind Box Dunny Vinyl Kidrobot Art Toy Scellé Non Ouvert Édition Limitée Lapin Objet de Collection Pop Artwork. Figurine de lapin de 7,6 cm (3 pouces), édition limitée 2018. Neuve, jamais ouverte. Les créatures cryptides envahissent la ville avec style ! Cette série de figurines Dunny « City Cryptid », en édition limitée et conçue par Scott Tolleson, designer Disney et artiste primé, propose des figurines originales en vinyle de 7,6 cm (3 pouces), créées par une équipe de designers visionnaires de renom. La série présente des créations uniques de Greg « Craola » Simkins, Chris Ryniak, Alex Pardee, Charlie Immer, Amanda Louise Spayd, Chris Lee, Candie Bolton, Skinner, Tara McPherson et Scott Tolleson lui-même. Figurine Dunny City Cryptid Blind Box de Kidrobot – Édition limitée scellée, objet de collection pop culture La figurine Dunny City Cryptid Blind Box de Kidrobot est une pièce emblématique de l'évolution des jouets de collection, mêlant mythologie urbaine et objets de prestige. Sortie en 2018 en édition limitée, cette figurine de lapin en vinyle de 7,6 cm fait partie d'une série de figurines à collectionner qui intègre des créatures cryptides légendaires au cœur du pop art contemporain. Réunissant des interprétations d'artistes et d'illustrateurs de street art reconnus, la collection City Cryptid Dunny reflète la convergence de la mythologie, du fantastique et de la vie urbaine. Les figurines sont conservées dans des boîtes scellées et non ouvertes, préservant ainsi leur valeur de collection et garantissant à chaque acheteur le plaisir de découvrir la mystérieuse créature qui s'y cache. Scott Tolleson et la création d'un mythe du vinyle moderne Conçue par Scott Tolleson, artiste primé et designer chez Disney, la série City Cryptid Dunny invite les collectionneurs à plonger dans un récit surréaliste mêlant folklore et graphisme audacieux. La direction artistique de Tolleson crée un univers à la fois cohérent et varié, où chaque créature cryptide renaît sous la forme d'une figurine Dunny. Bien plus qu'un simple assemblage de personnages, il s'agit d'une ménagerie mythologique façonnée par le prisme du street art et de la culture vinyle underground. La capacité de Tolleson à fédérer une série aussi cohérente, fruit de la collaboration d'artistes si divers, témoigne de sa profonde compréhension de la narration visuelle et de la culture des objets de collection. Quand le pop art urbain rencontre la légende urbaine grâce au vinyle design Ce qui rend cette série si unique et recherchée, c'est le casting exceptionnel d'artistes qui l'ont créée. On y retrouve des icônes du pop surréalisme comme Greg « Craola » Simkins, le maître des monstres Alex Pardee, la sculptrice fantaisiste Amanda Louise Spayd, le visionnaire psychédélique Skinner, la styliste d'horreur folklorique japonaise Candie Bolton, et bien d'autres. Chaque figurine de 7,6 cm interprète une créature cryptide du folklore – comme le Diable du Jersey, l'Homme-Papillon ou le Chupacabra – réinventée avec les textures, les motifs et le symbolisme vibrants qui caractérisent le travail des artistes. Le socle Dunny lui-même, une toile vierge iconique en forme d'oreilles de lapin, sublime la série en harmonisant des esthétiques par ailleurs très diverses, transformant chaque figurine en une mascotte portable de mythe et de mystère. Les boîtes surprises et la culture du collectionnisme urbain Le format boîte scellée et anonyme ajoute suspense et exclusivité à l'expérience de collection, conférant une dimension performative à l'acte d'acquisition. Il exploite le plaisir de la découverte tout en soulignant la valeur de la rareté artistique. Qu'elles soient achetées à l'unité ou en boîte complète, les collectionneurs participent à un rituel de surprise qui reflète la manière dont l'art du graffiti interagit avec le paysage urbain : apparaissant de façon inattendue, porteur de sens symbolique, et disparaissant ou se transformant au fil du temps. Cette édition 2018 constitue une archive vivante du street art et du graffiti, ancrée dans la culture des collectionneurs et unie par une vénération commune pour les monstres, les mythes et la rébellion imaginaire.

    $15.00

  • Companion- Brown Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion - Brown Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Compagnon - Figurine de collection en vinyle marron en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Companion-Brown de KAWS : une confluence entre le pop art urbain et le graffiti La figurine en vinyle Companion-Brown de KAWS, en édition limitée, occupe une place centrale dans l'histoire de l'art contemporain, notamment au sein des courants du street art et du graffiti. Sortie en 2016, cette pièce s'inscrit dans la lignée de la série Companion de KAWS, reconnue pour son alliance unique d'expression artistique et d'attrait commercial. À l'instar des autres pièces de la série, la Companion-Brown est conservée dans son emballage d'origine scellé, soulignant son statut d'objet de collection et préservant ainsi le plaisir de la découverte tactile pour son propriétaire. Haute de 28 cm, cette figurine percutante incarne l'essence même de la vision artistique de KAWS dans un format compact, à la fois accessible et prestigieux. Les dimensions de l'emballage (26,7 x 11,4 x 6,4 cm) témoignent du soin apporté par l'artiste à la présentation et à la conservation de son œuvre. La Companion-Brown, dans son édition limitée ouverte, possède un charme particulier, représentant un objet convoité tant par les passionnés que par les collectionneurs. Companion-Brown de KAWS et sa résonance culturelle La figurine Companion-Brown symbolise la capacité de KAWS à naviguer entre succès populaire et innovation artistique de niche. Son design, caractérisé par ses yeux barrés emblématiques et sa forme humanoïde abstraite, exprime l'essence même du street art tout en étant suffisamment raffiné pour être intégré à des institutions comme le MoMA et le Musée d'Art Moderne de Fort Worth. La sortie de cette figurine, ainsi que d'une série de compagnons dans divers états, du corps entier à l'exosquelette, coïncide avec une demande croissante pour l'œuvre de KAWS, reflétant une tendance culturelle plus large d'intégration de l'art urbain dans les espaces artistiques plus traditionnels. La sortie de Companion-Brown a été synchronisée avec l'exposition « Where The End Starts » de KAWS, un événement majeur qui a marqué un tournant dans la carrière de l'artiste. L'exposition et la sortie concomitante de la série Companion ont consolidé la place de KAWS dans le monde de l'art. Elles ont mis en lumière l'intérêt grandissant pour le street art en tant que discipline artistique à part entière. L'impact artistique de Companion-Brown de KAWS La place de « The Companion-Brown » dans le Street Pop Art et le graffiti est significative. Elle représente l'évolution de la perception du street art, passant d'expressions urbaines éphémères à des objets de collection prisés. L'œuvre de KAWS, principalement à travers la série « Companion », a joué un rôle crucial dans la redéfinition des frontières et des possibilités du street art. Avec sa teinte subtile et sa forme reconnaissable, cette version brune de « The Companion » est bien plus qu'un simple objet : c'est une œuvre qui exprime un commentaire culturel, incarnant les thèmes de l'identité, de l'appartenance et de la condition humaine souvent explorés dans le graffiti. « The Companion-Brown », comme les autres œuvres de la série, a été distribuée par KAWSONE et certaines institutions, témoignant de la convergence entre l'art contemporain et les objets de collection accessibles. En tant qu'artefact d'art moderne, elle atteste de l'influence de KAWS et de l'évolution du street art, incarnant les complexités et les contradictions qui font du street pop art et du graffiti une composante essentielle du discours culturel contemporain.

    $1,908.00

  • Totem Melty Misfits Jumbo Unique Giclee Print by Buff Monster

    Buff Monster Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster

    Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Artiste Graffiti Pop Street. Œuvre originale unique, signée et datée de 2020, avec certificat d'authenticité, encadrée. Tirage giclée original, format 8,5 x 11,5 pouces (21,6 x 29,2 cm). « Ce certificat atteste l'authenticité de l'œuvre d'art de Buff Monster qui accompagne cette reproduction. Cette impression giclée unique est signée par l'artiste et représente l'un des personnages créés pour la série Jumbo de The Melty Misfits. Le verre de musée qui protège cette œuvre contre les UV ; comme pour toute œuvre d'art, il est conseillé de l'exposer à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits très humides. » – Buff Monster Totem Melty Misfits, impression giclée géante unique par Buff Monster L'estampe giclée grand format unique « Totem Melty Misfits » de Buff Monster illustre la fusion entre un design de personnage fantaisiste et l'esthétique du street art pop et du graffiti contemporains. Reconnu pour son style mêlant couleurs vives et nuances plus sombres, Buff Monster poursuit cette approche caractéristique dans cette giclée encadrée, mettant en lumière à la fois ses thèmes de prédilection et son expérimentation inventive avec les formes et la présentation. Imprimée sur papier d'art de qualité supérieure et ornée des mentions officielles au dos et du logo Melty Misfits, cette œuvre s'impose comme une pièce de collection incontournable de la culture urbaine pop contemporaine. Un hommage totémique à la culture Melty La face avant de l'œuvre présente un totem composé de plusieurs personnages emblématiques de Melty Misfits. Chaque niveau du totem mêle des motifs psychédéliques d'yeux à des créatures mutantes du désert, rendues dans des tons numériques éclatants. L'arrière-plan dévoile un paysage extérieur serein, avec un ciel bleu stylisé et une cime d'arbres, contrastant l'étrangeté des figures avec le calme de la nature. Cette composition rend habilement hommage aux totems amérindiens tout en créant une mythologie cartoon satirique ancrée dans l'univers de Buff Monster. Les traits exagérés, les expressions débridées et les textures gluantes donnent l'illusion de jouets en vinyle fondants, le tout construit avec une symétrie parfaite pour évoquer à la fois structure et chaos. Art pop urbain encadré Imprimée en giclée, l'œuvre offre une netteté et une brillance exceptionnelles, essentielles pour restituer la richesse des dégradés du trait de Buff Monster. Ce format particulièrement rare est présenté dans un cadre professionnel avec passe-partout, sublimant son esthétique digne d'une galerie. Au dos, un certificat d'authenticité est solidement fixé sous le logo The Melty Misfits, garantissant la provenance attendue d'une œuvre d'art urbain pop et graffiti en édition limitée. Un autocollant fluorescent scelle la présentation, signature de l'identité visuelle de Buff Monster. Les qualités tactiles de l'œuvre, associées à son encadrement artisanal et à la narration qui en découle, en font bien plus qu'une simple impression. C'est une affirmation tridimensionnelle de rébellion visuelle, dissimulée sous un voile de fantaisie sucrée. L'héritage de Buff Monster dans le mouvement des jouets de créateurs et du pop art Né aux États-Unis, Buff Monster s'est imposé comme une figure de proue de la culture pop et street art hybride grâce à des décennies de fresques murales, de création de jouets et d'estampes expérimentales. Des ruelles new-yorkaises aux foires d'art de Tokyo, son œuvre est immédiatement reconnaissable. L'estampe géante « Totem Melty Misfits » témoigne non seulement de son engagement constant envers le projet Melty Misfits, mais aussi de sa capacité à transformer le street art en chefs-d'œuvre encadrés et de collection. Chaque élément de cette estampe illustre la volonté de Buff Monster de rendre la joie subversive et la satire accessible. En anthropomorphisant des friandises en divinités pop grotesques, il construit une nouvelle iconographie pour une génération post-ironique. Cette œuvre compacte et saisissante est un témoignage de l'humour surréaliste et de l'intensité graphique qui caractérisent l'un des artistes de graffiti les plus célèbres du pop surréalisme.

    $845.00

  • Jouet d'art marron Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art marron Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Thailand Brown Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2025, format 7x11, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant Kaws Companion, la mère/le père/l'ami et l'enfant tenant une lune fluorescente phosphorescente GID assis sur une Terre lumineuse, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Holiday Thailand Brown Art Toy par KAWS – Brian Donnelly L'œuvre « Holiday Thailand Brown Art Toy » est une sculpture en vinyle en édition limitée, une pièce remarquable de Brian Donnelly, artiste américain mondialement connu sous le nom de KAWS. Sortie en 2025 et désormais épuisée, cette pièce de collection représente un moment clé dans l'évolution du street art et du graffiti. Mesurant environ 18 x 28 cm, l'œuvre met en scène les personnages emblématiques de l'artiste, les Companions, reconnaissables à leurs gants stylisés, leurs formes douces et leurs yeux barrés. Dans cette édition, une grande figurine Companion est assise sur un globe aux couleurs vives, tenant une plus petite figurine enfantine, tandis que toutes deux bercent une lune texturée et phosphorescente. La Terre, représentée en bleu et vert éclatants, ancre l'œuvre dans un message environnemental et humaniste fort. Un symbole de soin, de lien et de responsabilité Cette œuvre se distingue des précédentes créations de KAWS par son insistance sur l'intimité et la contemplation, plutôt que sur la parodie commerciale. La grande figure du Compagnon, incarnant tour à tour une mère, un père ou un protecteur, soutient délicatement l'enfant sur ses genoux. La lune qu'ils tiennent ensemble brille dans l'obscurité, symbolisant la lumière, la guidance et l'imagination partagées. L'imagerie planétaire renforce le sentiment d'interconnexion mondiale et de responsabilité individuelle, un thème de plus en plus pertinent dans le Street Pop Art et le graffiti. Plus qu'une critique, cette édition se présente comme une offrande de réconfort et d'unité, un sentiment qui a trouvé un écho considérable auprès des collectionneurs et des admirateurs de l'œuvre de Donnelly. KAWS et l'expansion du pop art urbain Brian Donnelly a débuté sa carrière en taguant les murs et en détournant les publicités à New York, avant de devenir l'une des figures les plus reconnues et appréciées du street art et du graffiti contemporains. Son personnage, Companion, apparaît sous forme de sculptures, de peintures, d'installations monumentales et de jouets de collection. Chaque version de Companion exprime une émotion différente, et l'édition spéciale Fêtes de Thaïlande est l'une des plus sincères. Le choix de Donnelly de représenter le personnage assis sur Terre, tenant un astre, s'inscrit dans la continuité de sa narration visuelle, souvent axée sur les thèmes de l'isolement, de la bienveillance et de la vulnérabilité partagée. Les yeux barrés d'une croix, autrefois associés à l'ironie ou au détachement, deviennent ici le symbole d'un monde intérieur paisible. Importance pour les collectionneurs et détails artistiques Cette édition faisait partie de la série Holiday, qui mettait en scène les figurines Companion dans des lieux symboliques du monde entier. Pour la Thaïlande, la posture douce et les thèmes universels de la sculpture reflètent une dimension spirituelle. La lune phosphorescente est réalisée avec des textures de surface détaillées imitant la surface lunaire, ce qui renforce son réalisme et son attrait tactile. Le pied de la figurine est estampillé et imprimé, certifiant son authenticité et la rattachant aux éditions limitées précédentes. Comme beaucoup d'œuvres KAWS, cette édition a été rapidement épuisée et est aujourd'hui très recherchée. Sa rareté, sa qualité de fabrication et sa résonance émotionnelle en ont fait une pièce de collection emblématique dans le domaine du street art et du graffiti. Collectionneurs et institutions culturelles apprécient de plus en plus ce type d'œuvres pour leur capacité à exprimer des sentiments complexes à travers des formes simples. La figurine Holiday Thailand Brown Art Toy est un puissant récit visuel sur la bienveillance, la fragilité et la conscience globale, rendu dans le langage familier et toujours évolutif de KAWS. Cette sculpture n'est pas qu'un simple jouet, mais une méditation en vinyle, qui continue d'influencer la trajectoire du Street Pop Art et du graffiti dans le monde entier.

    $1,500.00

  • Pink Mister Melty Icon Painted HPM Acrylic Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Icône Pink Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster

    Sérigraphie acrylique HPM peinte à l'icône Pink Mister Melty par Buff Monster Screen Print sur papier cartonné d'art de qualité supérieure, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, en acrylique HPM, ornée de coulures et peinte à la main. Format : 9x12 pouces. Icône Pink Mister Melty peinte sur acrylique HPM, sérigraphie par Buff Monster L'estampe sérigraphique acrylique HPM « Pink Mister Melty Icon » de Buff Monster, réalisée à partir d'une icône peinte à la main, est une œuvre visuellement saisissante qui fait partie de la série limitée 2023 d'œuvres d'art Street Pop Art et Graffiti. Imprimée sur un papier d'art de qualité supérieure et mesurant 23 x 30,5 cm, cette pièce fait partie d'une édition signée et numérotée de seulement 50 exemplaires, chacun étant minutieusement rehaussé de détails peints à la main à l'acrylique. Plus qu'une simple estampe, cette œuvre est un hybride entre la sérigraphie et l'innovation texturée appliquée à la main, illustrant la technique signature de Buff Monster qui consiste à transformer la répétition graphique en personnages expressifs uniques. Couches vibrantes et effets tactiles Cette estampe rayonne de la puissance des multiples finis à la main, sublimant une base sérigraphiée en une œuvre hautement personnalisée. Le fond rose fluorescent brille d'une intensité saisissante, encadré de lignes grises précises qui guident le regard du spectateur vers l'œil unique et iconique au cœur de la figure de Mister Melty. Entouré de coulures, de dents et de formes surréalistes, le rose se mue en textures profondes et craquelées qui révèlent une couche noire sous-jacente, conférant à l'œuvre une surface carbonisée, semblable à de la lave, évoquant à la fois la chaleur et la décomposition. Cet effet craquelé n'est pas qu'un simple ornement : il intensifie l'impact de l'œil, motif central, suggérant tension, mutation ou transformation sous pression. Symbolisme des personnages dans Buff Monster's World Mister Melty est un personnage récurrent de l'univers de Buff Monster, emblématique des thèmes chers à l'artiste : chaos sucré, désintégration de la pop et nihilisme ludique. Dans cette version rose, le personnage acquiert une tonalité presque radioactive, poussant la mignonnerie de la pop vers un territoire plus incandescent et volatil. Buff Monster utilise depuis longtemps ses personnages pour remettre en question l'esthétique lisse du pop art dominant, en les imprégnant de l'imprévisibilité et de la texture propres au graffiti. Mister Melty incarne à la fois la joie et l'entropie – fondant, suintant et souriant d'une manière qui transforme la destruction en une célébration. Le rôle de Buff Monster dans le graffiti moderne et le pop art Buff Monster, artiste américain, a bâti sa carrière sur la fusion des couleurs acidulées de la culture visuelle japonaise avec l'énergie brute du street art occidental et l'esthétique punk. Reconnu pour son utilisation du rose comme palette centrale dans tous ses supports, son travail se situe à la frontière colorée du Street Pop Art et du graffiti. Cette édition 2023 de Mister Melty confirme son engagement envers le savoir-faire artisanal et l'expression individuelle. Chaque estampe, finie à la main et présentant des variations visuelles imprévisibles, fait de l'icône Pink Mister Melty une œuvre qui brouille les frontières entre production de masse et expression artistique personnelle. C'est une célébration de la texture, une confrontation avec la dégradation et un témoignage vibrant de l'iconographie urbaine moderne.

    $650.00

  • Spacemonkey GID Green Art Toy by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Jouet d'art Spacemonkey GID vert par Dalek - James Marshall

    Spacemonkey Classic Green Limited Edition Vinyl Art Toy Collectible Artwork by Modern Pop Culture Artist Dalek- James Marshall. Figurine SpaceMonkey en vinyle phosphorescente, 2022, 16,5 cm, signée, en boîte, édition limitée à 40 exemplaires, neuve en boîte, série 2, avec maillet et hache. Au carrefour complexe du pop art, du street art et du graffiti, les figurines d'art de collection ont émergé comme un territoire dynamique, captivant l'imagination des amateurs et des collectionneurs. Dalek-James Marshall, figure emblématique de la culture pop contemporaine, présente un chef-d'œuvre lumineux : le « Spacemonkey Classic Green ». Cette figurine en vinyle en édition limitée témoigne de la vision créative de l'artiste et reflète l'évolution constante de l'art et de ses formes. Conçu avec une attention méticuleuse aux détails, le Spacemonkey de 16,5 cm est une véritable œuvre d'art. Sa teinte verte phosphorescente éclatante et son design iconique en font une pièce de collection très recherchée. Ce modèle fait partie de la Série 2, qui se distingue par des couleurs plus vives et des graphismes améliorés. La série propose également un nouvel emballage, pour une expérience de déballage encore plus agréable. En collaboration avec UVD Toys, Dalek-James Marshall s'assure que chaque figurine incarne l'essence même de son art. Sculpté par le talentueux Oasim Karmieh, le Spacemonkey est équipé d'un arsenal d'armes, dont une hachette, un maillet, un couteau, une batte et un couperet, renforçant son caractère unique. La figurine possède également des bras, une tête et des oreilles articulés, permettant des mises en scène dynamiques. Daté de 2022 et limité à seulement 50 exemplaires, chaque Spacemonkey Classic Green signé est un trésor pour les amateurs d'art et de collection. Cette création met en lumière le talent de Dalek-James Marshall. L'empreinte indélébile de James Marshall dans l'art, offrant aux fans un morceau tangible de son univers imaginaire.

    $367.00

  • Unicorn Man Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Licorne Man, reproduction giclée de Mike Mitchell

    Licorne Man, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces). Homme nu avec corne de licorne, pensif. Impression giclée par Mike Mitchell. Homme licorne dans une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Unicorn Man », une estampe giclée en édition limitée de Mike Mitchell, illustre parfaitement la fusion caractéristique de l'artiste entre humour, surréalisme et pop art contemporain. Sortie en 2014 à 100 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne la fantaisie et la satire propres au street art moderne. Avec ses lignes épurées, sa palette de couleurs pastel douces et son sujet à la fois absurde et contemplatif, elle remet en question les normes artistiques conventionnelles tout en interrogeant la perception de soi et le rôle du fantasme dans le quotidien. L'absurdité ludique de l'image « L'Homme-Licorne » représente un homme nu, assis, dans une pose paisible et méditative. Son physique rondouillard, ses traits enfantins et sa petite moustache confèrent au personnage une dimension à la fois comique et attachante. L'élément le plus frappant reste cependant la corne de licorne qui jaillit de son front, scintillante et se fondant dans ses cheveux blonds et soyeux. Une petite queue de licorne renforce encore cette métamorphose mythique, suggérant subtilement que cet homme, malgré son humanité ordinaire, se perçoit comme un être plus magique. L'œuvre de Mike Mitchell met souvent en lumière l'absurde d'une manière à la fois humoristique et étrangement stimulante. « L'Homme-Licorne » ne fait pas exception. En plaçant un homme par ailleurs ordinaire dans un contexte extraordinaire, l'œuvre interroge les notions d'identité, d'acceptation de soi et de besoin d'évasion. Le pop art urbain utilise fréquemment de telles représentations exagérées pour engager le public dans un dialogue ludique et profond sur la vie moderne. Éléments stylistiques et surréalisme pop La composition d'« Homme-Licorne » s'inscrit dans les principes du surréalisme pop, un mouvement qui mêle des éléments de la culture populaire à une imagerie onirique ou absurde. Les lignes nettes, presque caricaturales, reflètent une esthétique numérique très soignée, caractéristique du street art pop contemporain. La palette de couleurs restreinte, dominée par des teintes beige chaud et rose tendre, confère à l'œuvre une douceur et une convivialité qui rendent le personnage accessible malgré l'étrangeté de sa transformation. Le style unique de Mitchell combine des techniques d'illustration qui évoquent la nostalgie tout en conservant une touche de modernité. Les couleurs franches et franches, ainsi que la simplicité expressive de la figure, créent une impression d'immédiateté, rendant l'œuvre facile à appréhender tout en lui conférant une profondeur de sens. La lueur onirique qui entoure la corne de la licorne souligne la nature surréaliste de la perception que le personnage a de lui-même, invitant le spectateur à pénétrer dans son univers imaginaire. Symbolisme et commentaire culturel L'œuvre « Unicorn Man » dépasse le simple humour visuel pour s'inscrire dans le champ du commentaire culturel. Dans le street art et le graffiti, le fantastique sert souvent à interroger la réalité. La pose paisible et méditative du personnage suggère l'acceptation de son identité unique, aussi absurde puisse-t-elle paraître aux yeux d'autrui. Ceci pourrait symboliser la lutte pour l'expression de soi et l'individualité dans un monde qui prône souvent le conformisme. La licorne elle-même est depuis longtemps associée à la pureté, à la magie et à des idéaux inaccessibles. En juxtaposant ce symbolisme mythique à une figure humaine ordinaire, l'œuvre met en lumière la tension entre aspiration et réalité. Elle suggère que chacun, à sa manière, nourrit le désir d'être perçu comme extraordinaire, même si ce fantasme n'existe que dans son imagination. L'attrait persistant de l'homme-licorne Unicorn Man continue de fasciner les collectionneurs et les amateurs d'art pop contemporain grâce à son mélange de fantaisie, de satire et de thèmes qui invitent à la réflexion. Le tirage limité de cette estampe en fait une pièce très recherchée dans les milieux du street art et du graffiti. La capacité de Mike Mitchell à allier humour et sophistication artistique garantit la pertinence et l'attrait constants de son œuvre. Cette œuvre nous rappelle que la créativité s'épanouit dans l'inattendu. En fusionnant le ridicule et la sérénité, Unicorn Man invite les spectateurs à embrasser leur part d'absurdité et à trouver la magie dans le quotidien. Qu'on y voie un personnage léger ou une métaphore plus profonde de la perception de soi, l'œuvre renforce le pouvoir du street art de bousculer les perspectives tout en suscitant le sourire.

    $121.00

  • Janky De Slick SuperKranky SuperPlastic Art Toy by OG Slick

    OG Slick SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $600.00

  • Together Grey Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Grey Companion par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine artistique Together Grey Companion de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, Foot Grey Kaws Companion Friends Hugging par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.

    $1,564.00

  • End Of Season Archival Print by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Impression d'archives de fin de saison par Dulk- Antonio Segura Donat

    Tirage d'archives de fin de saison par Dulk - Antonio Segura Donat, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne d'artiste de rue, graffiti pop. Estampe signée et numérotée de 2018, édition limitée à 50 exemplaires, format 20x20, pigments d'archivage, représentant un oiseau stylisé composé de fleurs colorées dans un décor fantastique surréaliste. L'essence artistique de "End Of Season" de Dulk - Antonio Segura Donat « Fin de saison » est une estampe d'art saisissante de l'artiste Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, reconnu pour ses incursions dans le pop art, le street art et le graffiti. Cette œuvre en édition limitée de 2018 est unique : seulement 50 exemplaires signés et numérotés, chacun mesurant 50 x 50 cm. Réalisée sur papier d'art de qualité supérieure, elle révèle le talent de Dulk pour fusionner éléments naturels et touches surréalistes, présentant un oiseau stylisé, amalgame de fleurs colorées sur fond de décor onirique. L'œuvre témoigne de la vision de Dulk, où faune et flore fusionnent pour créer un oiseau qui n'existe pas dans la réalité, mais qui prend vie dans l'imaginaire. Cet oiseau est composé d'une palette florale variée, chaque pétale et chaque couleur étant soigneusement sélectionnés pour contribuer à l'harmonie d'ensemble. Le paysage surréaliste dans lequel il évolue accentue encore le thème fantastique, invitant le spectateur dans un monde où la fin d'une saison engendre une transformation à la fois littérale et métaphorique. Génie technique et symbolisme dans l'œuvre de Dulk Pour créer « Fin de saison », Dulk utilise l'impression d'art pigmentaire d'archives, une méthode reconnue pour sa durabilité et sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs et les détails originaux des œuvres. Cette technique garantit que chaque tirage conserve l'éclat et la profondeur de la peinture originale de l'artiste, assurant ainsi la pérennité de l'œuvre. Le papier beaux-arts confère aux tirages une dimension tactile, leur donnant une présence comparable au poids d'une œuvre de galerie. Le symbolisme de « Fin de saison » est riche et complexe, reflétant la réflexion de l'artiste sur le cycle de la vie et la beauté éphémère de la nature. L'oiseau, créature souvent associée à la liberté et au changement des saisons, est représenté dans un état de splendide déclin : son plumage, à la fois épanoui et fané, symbolise le passage inéluctable de la vie à la mort, de la vitalité à la dormance. Art urbain pop et graffiti : la contribution de Dulk à l'art contemporain Dulk est un artiste qui navigue entre art urbain, pop art et beaux-arts. « End Of Season » illustre parfaitement son talent pour créer des œuvres qui trouvent aussi bien leur place sur les murs d'une ville que dans une galerie privée. Son édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce unique dans le paysage de l'art moderne. L'influence de l'artiste sur le street art, le pop art et le graffiti est considérable. Ses couleurs vibrantes et ses thèmes fantastiques capturent l'essence même de l'audace du graffiti et de l'attrait universel du pop art. L'œuvre de Dulk trouve un écho auprès d'un large public, séduisant aussi bien ceux qui sont captivés par la beauté et la complexité de la nature que ceux attirés par les éléments fantastiques et surréalistes de l'art urbain. « End Of Season » contribue de manière significative au débat sur ce qui constitue une œuvre d'art moderne dans le genre du street art. Elle transcende les frontières traditionnelles, invitant les spectateurs à trouver la beauté éphémère et à apprécier le talent artistique qui transforme la fin d'une saison en une célébration visuelle de la nature cyclique de la vie. Le récit artistique de Dulk témoigne du pouvoir transformateur de l'art, que ce soit sur la toile du monde naturel ou sur les surfaces concrètes des environnements urbains.

    $563.00

  • Neon Future Art Toy by Steve Aoki x SuperPlastic

    Steve Aoki Jouet d'art futur néon par Steve Aoki x SuperPlastic

    Figurine de collection Steve Aoki Neon Future Janky SuperPlastic en vinyle édition limitée, œuvre d'art urbain 2021 Présenté avec boîte Créé en collaboration avec le DJ/producteur Steve Aoki, deux fois nominé aux Grammy Awards, et inspiré de sa série de bandes dessinées dystopiques, Neon Future, ce robot Janky en édition limitée a voyagé dans le temps pour donner naissance à une collaboration avec Aoki qui restera gravée dans les mémoires. Mesurant 8,9 cm de haut, fabriqué en vinyle doux et agréable au toucher, et doté d'une armure de cyborg ultramoderne, ce droïde design est là pour apporter la technologie du futur au monde des jouets de collection.

    $74.00

  • 25 Years Smiling Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Papier buvard « 25 ans de sourire », impression d'archives par El Pez

    Impression d'art sur papier buvard perforé « 25 Years Smiling » par El Pez, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, 2024. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2024. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. 25 ans de sourire par El Pez : une célébration à travers l'art urbain pop et le graffiti El Pez, de son vrai nom José Sabate, originaire de Barcelone, est reconnu depuis longtemps pour son style contagieux, empreint d'optimisme et d'une joie communicative. Avec « 25 Years Smiling », il célèbre une étape importante dans une carrière dédiée à répandre le bonheur à travers ses personnages souriants emblématiques. Cette édition limitée, imprimée sur papier buvard perforé avec des pigments d'archives et sortie en avril 2024, capture l'énergie cinétique, la spontanéité presque caricaturale et la palette explosive qui définissent sa place unique dans l'univers du street art, du pop art et du graffiti. L'estampe présente six de ses figures les plus reconnaissables : des créatures aux yeux exorbités et à la bouche béante, aux couleurs vives rouge, bleu, jaune, orange et vert, rayonnant d'enthousiasme et s'entremêlant dans une mosaïque festive. Le langage visuel de la joie et du mouvement Le personnage emblématique d'El Pez, immédiatement reconnaissable à son sourire éclatant et à son œil cyclopéen, n'est pas qu'une simple invention stylistique. C'est un symbole de joie qui a évolué au fil des années grâce à des interventions urbaines et des fresques murales à travers le monde, dans des villes comme Amsterdam, Miami, Bogota et Paris. Dans « 25 Years Smiling », la composition évoque un carnaval visuel d'êtres interconnectés. L'œuvre équilibre chaos et harmonie grâce à des membres qui se chevauchent, des contours dansants et des flèches directionnelles qui suggèrent le mouvement et l'énergie. Le fond baigne l'ensemble dans des dégradés de bleu ciel, renforçant le sentiment d'élévation et d'espoir. Le petit détail d'un cœur au-dessus d'un vélo dans le quadrant inférieur ajoute à l'œuvre un charme personnel, presque enfantin – une touche qui reflète l'engagement indéfectible de l'artiste envers la positivité. Papier buvard et pratique du pop art urbain contemporain Imprimée sur du papier buvard perforé et perforée à la main par Zane Kesey, cette estampe embrasse les références culturelles psychédéliques et fusionne cette esthétique avec l'esprit cartoon du graffiti. Le choix du papier buvard comme support prolonge le dialogue d'El Pez avec la contre-culture, évoquant la vitalité et le surréalisme souvent associés aux expérimentations pop des années 1960. La grille de minuscules carrés confère texture et intention à l'œuvre, évoquant à la fois fonctionnalité et rébellion. Dans le contexte des éditions d'art contemporain, ce format place l'œuvre au carrefour de l'expression urbaine, de la culture des objets de collection et de la production artistique classique. El Pez et le langage universel du sourire Depuis plus de vingt ans, El Pez cultive un langage visuel universel qui transcende les frontières et les mots. Ses personnages souriants sont bien plus que de simples motifs récurrents : ils sont des messagers de connexion. Que ce soit dans les rues de Colombie ou dans les galeries new-yorkaises, ces visages souriants véhiculent le même message : la joie est un acte de résistance. « 25 Years Smiling » n’est pas une simple estampe commémorative ; elle prolonge ce dialogue dans un format compact et collector. Elle affirme le rôle essentiel de l’humour, des couleurs vives et de la convivialité dans la tradition du street art et du graffiti. À travers cette édition, El Pez réaffirme que le bonheur peut être révolutionnaire et que le sourire, à l’instar de la peinture, peut être profondément transformateur.

    $467.00

  • Snitches Get Stitches Methadone Original Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Les balances finissent mal. Peinture acrylique originale de Ben Frost.

    « Les balances finissent mal » Peinture acrylique originale de Ben Frost, œuvre unique réalisée sur un emballage de méthadone pharmaceutique recyclé par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2025. Dimensions : 6,9 x 8,6 pouces (17,5 x 21,8 cm). Réalisée sur un emballage de méthadone recyclé. Représentation stylisée de Stitch (Lilo & Stitch). Les balances finissent mal : L'original subversif de Ben Frost Ben Frost, artiste australien contemporain reconnu pour ses juxtapositions saisissantes, continue de bousculer les normes culturelles avec son œuvre originale unique de 2025, intitulée « Snitches Get Stitches ». Cette peinture acrylique illustre parfaitement l'esthétique caractéristique de Frost, fusionnant iconographie pop et déchets pharmaceutiques. L'œuvre présente une version stylisée et hyper-expressive de Stitch, personnage du film Disney « Lilo & Stitch », peinte à la main sur un emballage de méthadone recyclé de 17,5 x 21,8 cm. En utilisant des contenants de médicaments récupérés comme support, Frost transforme des déchets médicaux en une œuvre d'art urbain pop et graffiti provocatrice et contrastée. Le surréalisme pop rencontre la critique pharmaceutique L'œuvre transporte le spectateur dans un espace étrange où s'entrechoquent innocence et contrôle institutionnalisé. Stitch, représenté dans une pose frénétique, la langue tirée, incarne à la perfection le chaos au sein d'un système rigide. L'emballage de la méthadone, généralement associé au traitement de la toxicomanie et à la réglementation, devient un nouveau champ de bataille pour la rébellion visuelle de Frost. Les lignes acérées du marketing et les informations posologiques contrastent avec le personnage fantaisiste et caricatural, créant une juxtaposition saisissante qui critique à la fois la dépendance et l'évasion marchandisée. L'utilisation d'emballages pharmaceutiques n'est pas fortuite. Frost puise systématiquement ses matériaux dans des produits cliniques réels, intégrant ainsi des réflexions sur la marchandisation de la santé, la construction de la dépendance et le langage visuel de la confiance. En peignant directement sur la boîte qui contenait autrefois un médicament contre la dépendance aux opioïdes, Frost interroge la manière dont les produits pharmaceutiques et les médias servent de palliatifs aux maux plus profonds de la société. L'instrumentalisation de la nostalgie par Ben Frost Frost est connu pour son exploration de l'économie de la nostalgie : son œuvre déconstruit la sentimentalité que nous accordons aux icônes de l'enfance en les plongeant dans des contextes adultes et impitoyables. Dans cette pièce, Stitch devient un emblème de rébellion, non plus un compagnon extraterrestre câlin, mais un agent de perturbation malicieux au sein d'un système médical aseptisé. Le titre « Snitches Get Stitches » (Les balances finissent mal) renforce encore le message. C'est un clin d'œil codé à l'éthique des sous-cultures, à la résistance à l'autorité et à la vengeance contre la trahison, le tout enveloppé dans l'esthétique sucrée d'un personnage animé adoré. Cette nostalgie instrumentalisée est au cœur de la pratique de Frost. Il mélange bandes dessinées vintage, anime et identité visuelle de dessins animés avec la publicité médicale et les excès du capitalisme pour créer un cercle vicieux de culture de masse. Ses œuvres sont immédiatement accessibles, mais délibérément empreintes d'une critique acerbe. « Snitches Get Stitches » s'inscrit parfaitement dans cette lignée, poursuivant l'engagement de l'artiste à lever le voile du confort pour exposer un système dépendant d'images anesthésiantes et de mécanismes de défense chimiques. Emballages recyclés comme toile contemporaine La réutilisation est essentielle à l'éthique et à l'attrait visuel de cette œuvre. Les emballages pharmaceutiques recyclés servent non seulement de matériau, mais aussi de message. Le recyclage concret d'objets utilisés dans le traitement de la toxicomanie devient le symbole d'un processus plus vaste de réadaptation culturelle. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, la surface n'est jamais neutre. Le choix de Frost d'utiliser une boîte de méthadone transforme les déchets en témoignage et oblige le spectateur à repenser la place de l'art et ce qu'il est autorisé à critiquer. Avec « Snitches Get Stitches », Ben Frost poursuit sa fusion radicale de commentaire médico-industriel et de distorsion pop surréaliste, offrant une œuvre subversive et de collection, à la croisée du design commercial vandalisé et de la provocation artistique. L'échelle de l'œuvre, son authenticité matérielle et son langage visuel iconique en font non seulement une pièce maîtresse de la production de Frost en 2025, mais aussi un instantané d'une culture tiraillée entre rébellion édulcorée et dépendance contrôlée.

    $3,500.00

  • Dark Icons Spooky Mick Art Toy by Gus Fink

    Gus Fink Figurine Dark Icons Spooky Mick par Gus Fink

    Dark Icons - Figurine de collection en vinyle Spooky Mick en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Gus Fink. Figurine articulée FinkyToy Spooky Mickey 6x9 sous blister, neuve et en parfait état, signée et numérotée 2019 par Gus Fink, par FinkyToy

    $140.00

  • Love Red SuperKranky SuperPlastic Art Toy by OG Slick

    OG Slick SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $369.00

  • Fortress Mad Spraycan Mutant Art Toy by Quiccs

    Quiccs Fortress Mad Spraycan Mutant Art Toy par Quiccs

    Fortress Mad Spray Can Mutant Édition Limitée Vinyle Art Jouet Collectible Artwork par street graffiti Quiccs x Jeremy MadL x Martian Toys. Rattle Rattle Rattle Mad Mutant Spraycan est de retour pour une offensive implacable et s'est associé au redoutable Quiccs, le tueur de Manille, pour débarquer cette bête des rues dans l'Est. FORTERSS MAD SPRAYCAN MUTANT Par Quiccs x MadL x MartianToys. Les caractéristiques de ce mutant restent inchangées : plateforme conçue par le légendaire Jeremy Madl, édition spéciale conçue par le célèbre artiste de rue manillais Quiccs, et fabriquée par les créateurs de jouets extraterrestres et décalés de Martian Toys. Préparez-vous à une bande de bombes de peinture mutantes, crasseuses, dures à cuire et mentalement déjantées, prêtes à vous faire trembler. 6 points d'articulation, 2 paires de chaussures, gomme et Vans.

    $218.00

  • Still Moment Bronze Figure Sculpture by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sculpture en bronze « Still Moment » de Kaws - Brian Donnelly

    Sculpture en bronze « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​20e anniversaire de Kaws - Brian Donnelly, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. 2022 Signée/Estampillée Pied Édition Limitée à 250 exemplaires Dimensions de l'œuvre 3,5" x 3,3" x 4,3" Kaws Tous droits réservés Série 20e anniversaire BFF Sculpture en métal bronze Figurine. L'art visionnaire de KAWS : « Voir la sculpture de figure en bronze » La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, révèle une synthèse profonde entre art urbain et beaux-arts. Commémorant le 20e anniversaire de la collaboration de KAWS avec AllRightsReserved (ARR), cette sculpture symbolise l'ascension de l'artiste, de ses débuts dans l'art urbain subversif aux sommets de la scène artistique contemporaine. Coulée en bronze, un matériau chargé d'histoire, cette figurine en édition limitée mesure 8,9 x 8,4 x 10,9 cm et marque une étape importante dans la carrière de l'artiste et l'histoire du pop art et du graffiti. Cette pièce de collection mêle l'esprit ludique de la série BFF de KAWS à la gravité de la sculpture. Elle possède une dualité, incarnant l'esthétique accessible du street art tout en exhalant l'exclusivité de l'art contemporain grâce à son édition limitée. Chaque sculpture, signée et estampillée au pied, représente un fragment tangible de l'héritage de l'artiste, un souvenir précieux pour ceux qui souhaitent posséder un morceau d'histoire de l'art. KAWS : Estomper les frontières entre les formes d’art Brian Donnelly, originaire des États-Unis, a marqué durablement le monde de l'art sous le nom de KAWS. Son parcours, des tags de graffiti aux œuvres d'art mondialement reconnues, est un récit de transformation et d'acceptation culturelles. Profondément ancré dans les sous-cultures new-yorkaises, KAWS a élevé le street art à de nouveaux sommets, l'utilisant comme un moyen d'explorer, de questionner et de redéfinir les notions de valeur et de permanence dans l'art. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​reflète cette démarche en intégrant le pop art urbain au domaine des objets d'art de collection. En choisissant le bronze, KAWS confère à son personnage BFF un statut qui le fait passer du monde éphémère du street art à celui d'une œuvre d'art pérenne, réservée à travers l'histoire aux sujets les plus prestigieux. Cette sculpture devient ainsi un commentaire sur la démocratisation de l'art, faisant de KAWS une figure centrale du débat sur l'estompement des frontières entre les différentes disciplines artistiques. L'héritage de la collaboration entre KAWS et ARR L'alliance entre KAWS et AllRightsReserved témoigne du pouvoir de la collaboration dans l'évolution de l'art. Depuis leur première collaboration en 2010, ARR a joué un rôle essentiel dans l'amplification de la vision de KAWS, transformant ses personnages en sculptures qui trouvent un écho auprès d'un public international et forgeant un héritage au sein du street art et du marché de l'art en général. Cette figurine en bronze, créée à l'occasion du 20e anniversaire, symbolise la longévité et le succès de leur partenariat ainsi que l'essor du graffiti, des espaces urbains aux collections prestigieuses. Chaque édition limitée de la série marque une étape importante de ce parcours novateur, fusionnant culture urbaine et patrimoine artistique et projetant le street art dans les années à venir. La sculpture de KAWS : un phare culturel L'influence de KAWS sur l'évolution du street art et du graffiti est indéniable. Son œuvre a joué un rôle déterminant dans l'élévation de la perception du street art, lui conférant une voix et une stature comparables aux formes d'art traditionnelles. La sculpture « Seeing Bronze Figure » ​​est un phare culturel, illustrant la position unique de KAWS comme trait d'union entre les communautés, les cultures et les formes artistiques. Chaque sculpture de la série du 20e anniversaire, à la croisée du street art et des beaux-arts, célèbre collectivement le rôle de KAWS comme innovateur et iconoclaste. Ces œuvres marquent une étape importante dans la carrière de l'artiste et représentent le dialogue et la fusion continus entre le street art et le monde de l'art établi. Sous l'impulsion de Brian Donnelly, le street art a trouvé une nouvelle forme d'expression qui continue de questionner, d'interpeller et d'inspirer.

    $6,564.00

  • Companion- Blush Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion - Blush Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Companion - Blush, figurine de collection en vinyle édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Companion-Blush de KAWS : un symbole du pop art et du graffiti urbains modernes Dans le paysage vibrant du pop art moderne, KAWS se distingue comme un artiste qui fusionne avec brio design commercial et beaux-arts. Sa série Companion, et plus particulièrement la figurine de collection « Companion - Blush » en édition limitée, est devenue une référence culturelle dans le street art et le graffiti. La Companion - Blush, avec sa couleur distinctive et le motif classique de KAWS, a été lancée en 2016 en édition limitée ouverte, immortalisant le design iconique de l'artiste sous une forme tangible. À l'instar des autres figurines de la série, elle mesure 26,7 x 11,4 x 6,4 cm, offrant un équilibre parfait entre visibilité et compacité, idéale pour une collection privée. Chaque figurine mesure 28 cm de haut, permettant d'apprécier les détails sans encombrer l'espace. L'emballage scellé de la Companion - Blush garantit son état neuf, préservant ainsi l'intégrité de l'œuvre et l'excitation de la découverte par un collectionneur. Pertinence et réception de Companion-Blush de KAWS dans les milieux artistiques Le Companion-Blush est bien plus qu'un objet de collection ; c'est une œuvre narrative qui, issue des racines graffiti de KAWS, est devenue une icône incontournable du mouvement pop art urbain. Avec ses yeux barrés et ses traits abstraits, le personnage porte en lui la profondeur émotionnelle et le commentaire souvent présents dans l'art du graffiti. Sa diffusion via des plateformes prestigieuses telles que KAWSONE, le MoMA et le Musée d'Art Moderne de Fort Worth souligne l'estompement des frontières entre culture dominante et contre-culture, témoignant de l'attrait universel du Companion. Le timing de cette sortie, coïncidant avec l'exposition « Where The End Starts » de KAWS, fut crucial, marquant une période de forte demande et d'intérêt intense pour son travail. La décision de proposer une série de six Companions différents, incluant des versions représentant le corps entier et d'autres écorchées vives, a permis de toucher un large public, des connaisseurs d'art aux passionnés de culture pop, consolidant ainsi le statut du Companion dans le monde de l'art. L'impact de Companion-Blush de KAWS sur l'évolution du street art L'œuvre « Companion-Blush » illustre l'évolution du street art vers une forme raffinée, reconnue pour sa valeur artistique et son importance culturelle. À travers sa série « Companion », KAWS a remis en question les notions traditionnelles du graffiti, le transformant en un objet de collection très recherché. Avec sa teinte vibrante et son design méticuleux, « Companion-Blush » est un symbole du pouvoir transformateur du street pop art, démontrant comment l'énergie brute de cet art peut être encapsulée dans une forme qui trouve un écho auprès d'un large public. Cette pièce de collection est un élément du parcours artistique de KAWS et un fragment de l'histoire plus vaste de l'intégration du street art au marché de l'art mondial. Elle symbolise le moment où l'art inspiré de la rue a commencé à capter l'attention et le respect auparavant réservés aux formes d'art plus conventionnelles. « Companion-Blush » n'est donc pas seulement un objet d'art ; c'est un artefact culturel qui représente le paysage dynamique et en constante évolution du street pop art et du graffiti contemporains.

    $1,908.00

  • Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Toy Guggimon x SuperPlastic

    Guggimon Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Jouet Guggimon x SuperPlastic

    Bad Bunny - Figurine de collection Fashion EDC SuperGuggi Janky SuperPlastic en vinyle édition limitée, œuvre d'art urbain, par l'artiste Guggimon. Édition limitée à 14 444 exemplaires, fabriquée en 2021, hauteur : 2,44 m

    $256.00

  • Vapor Wave Skateboard Art Deck by Tara McPherson

    Tara McPherson Planche à roulettes Vapor Wave par Tara McPherson

    Planche de skateboard Vapor Wave Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archivage sur planche naturelle pressée à froid, par l'artiste Tara McPherson. Édition limitée 2022 à 50 exemplaires. Illustration de skateboard, format 8x32. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 28 juin 2022.

    $269.00

  • Meowl 12x16 Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Meowl 12 x 16 sérigraphie par Nate Duval

    Meowl - Impression sérigraphique 3 couleurs réalisée à la main sur papier beaux-arts, 12x16 pouces, par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 12 x 16 pouces.

    $40.00

  • A Delightful Balance Original Watercolor Painting by Bwana Spoons

    Bwana Spoons Un équilibre délicieux, aquarelle originale de Bwana Spoons

    Un équilibre délicieux. Aquarelle originale de Bwana Spoons. Œuvre unique sur papier d'art vélin à bords francs, par un artiste pop art de rue. Aquarelle originale signée, datant de 2006. Dimensions : 5,5 x 7,5 pouces. Un équilibre délicieux par Bwana Spoons – Un équilibre ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Un équilibre délicieux » est une aquarelle originale de 2006, réalisée par Bwana Spoons sur papier d'art vergé de 14 x 19 cm. Reconnu pour ses personnages fantaisistes, ses palettes de couleurs éclatantes et son univers d'une grande richesse imaginative, Bwana Spoons insuffle à cette composition compacte et pleine de charme son style unique, mêlant innocence, étrangeté et abstraction narrative. On y voit un personnage fantastique – mi-humanoïde, mi-créature – jonglant avec une assiette sur sa tête, chevauchant une tortue stylisée ou interagissant avec elle. Entourée de motifs floraux tourbillonnants, de lavis de couleurs fluides et de textures de pinceau denses, la scène devient une métaphore de la sérénité au milieu du chaos. Elle évoque un calme intérieur tout en débordant d'énergie. Œuvre à part entière, s'inscrivant dans le genre du Street Pop Art et du Graffiti, elle témoigne de l'engagement de Bwana Spoons envers la narration fantastique à travers des formes picturales accessibles. Caractère, geste et mouvement symbolique Au centre de « A Delightful Balance », la figure aux membres exagérés, aux traits stylisés et aux lignes expressives mêle la logique du dessin animé à un mouvement surréaliste. Ses bras tendus et ses jambes levées suggèrent à la fois l'acrobatie et un instant de suspension. Son large sourire, son nez bleu vif et sa chevelure verte tourbillonnante accentuent la fantaisie générale, faisant de la figure un protagoniste visuel d'une histoire muette. La tortue à ses pieds ancre l'œuvre dans un mouvement lent et une énergie sereine, renforçant le thème de l'équilibre. L'approche de Bwana Spoons en matière de conception de personnages est non linéaire et ludique, refusant l'anatomie conventionnelle au profit de formes fluides et chargées d'émotion. Dans le domaine du street art et du graffiti, ces personnages fonctionnent comme des reflets émotionnels, canalisant l'énergie par l'abstraction visuelle. La technique de l'aquarelle et le monde artisanal L'aquarelle de Bwana Spoons se caractérise par une texture riche, des couches superposées et une grande finesse. Loin des lavis délicats ou d'un minimalisme translucide, son approche privilégie les collisions de couleurs, les coups de pinceau épais et les dégradés vibrants. Dans « A Delightful Balance », les roses, les verts, les bleus et les tons terreux se fondent harmonieusement, créant un arrière-plan évoquant un décor naturel onirique sans pour autant tomber dans le réalisme. L'utilisation de couleurs opaques par endroits repousse les limites du médium, suggérant les superpositions caractéristiques des peintures murales ou de la sérigraphie. Les bords déchirés à la main du papier vergé soulignent l'échelle intimiste et le caractère artisanal de l'œuvre. Chaque élément de l'image vibre de mouvement, insufflant la vie même à l'immobilité. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette peinture est l'expression miniature d'une imagination débordante. Cuillères Bwana et la célébration du design émotionnel « Un équilibre délicieux » illustre la capacité de Bwana Spoons à insuffler douceur, étrangeté et narration à chacun de ses coups de pinceau. Son œuvre ne cherche ni à critiquer ni à confronter ; elle offre évasion, humour et introspection à parts égales. En créant d'étranges créatures en parfaite harmonie avec leur environnement, Spoons invite le spectateur à faire une pause, à observer et à renouer avec une forme de joie visuelle souvent absente de la culture urbaine contemporaine. L'équilibre qu'il explore n'est pas seulement littéral ; il est à la fois émotionnel et visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Bwana Spoons continue d'ouvrir une fenêtre sur des univers à la fois personnels et universels. Cette œuvre nous rappelle que l'art peut être à la fois doux et extatique, que cet équilibre, bien que fugace, mérite toujours d'être immortalisé.

    $575.00

  • Otto Dino Art Toy by Max Elbo

    Max Elbo Otto Dino Art Toy par Max Elbo

    Otto Dino, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de la culture pop moderne Max Elbo x GZ1. Édition limitée numérotée à la main (250 exemplaires) - Coffret 2022. Cette figurine en vinyle de 25 cm est le fruit d'une collaboration entre les artistes GZ1 et ELBO. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage issu de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque coffret est numéroté à la main par l'artiste. La fusion créative de Max Elbo et GZ1 dans la figurine Otto Dino en vinyle. « Otto Dino », une figurine en vinyle en édition limitée, est le fruit d'une collaboration unique entre l'artiste pop contemporain Max Elbo et GZ1. Cette œuvre d'art de 25 cm, lancée en 2022, incarne l'accessibilité du street art et le succès populaire du pop art dans le monde des objets de collection. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage phare de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque pièce est numérotée à la main par les artistes. Les couleurs vibrantes et le design fantaisiste de cette figurine soulignent l'esprit à la fois ludique et provocateur propre à de nombreux mouvements de street art et de pop art. « Otto Dino » fusionne l'énergie rebelle du graffiti avec l'esthétique soignée des figurines en vinyle, créant un personnage tridimensionnel qui se transforme en œuvre d'art interactive. Ces objets de collection sont devenus un médium à part entière, permettant aux artistes d'atteindre un public plus large, transcendant les espaces traditionnels des galeries et s'intégrant au tissu de la vie quotidienne. La vision artistique de Max Elbo dans l'univers des objets de collection La vision artistique de Max Elbo se transpose avec aisance des fresques monumentales à l'échelle intimiste d'« Otto Dino », témoignant de sa polyvalence et de son engagement à intégrer l'art dans l'espace personnel des collectionneurs. À l'instar de son art urbain, cette figurine en vinyle regorge de détails et de nuances qui invitent à l'observation attentive et reflètent le style iconique d'Elbo. En collaborant avec GZ1, Elbo explore un nouveau mode d'expression créative, en résonance avec la nature tactile et ludique du Street Pop Art et du graffiti. Chaque « Otto Dino » est une expression tangible de l'art d'Elbo, offrant à l'objet de collection le même niveau de savoir-faire et d'intégrité artistique que l'on attend de ses fresques. La numérotation manuelle de chaque boîte ajoute une touche personnelle, rappelant les signatures du street art, et renforce le statut d'œuvre d'art en édition limitée. Cette pratique valorise chaque pièce et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, un aspect précieux dans le monde des objets de collection d'art. La tendance croissante des Art Toys dans la culture pop urbaine L'émergence de jouets d'art comme « Otto Dino », devenu un phénomène majeur de la culture pop urbaine, témoigne de l'évolution des modes de consommation et d'appréciation de l'art. Ces objets de collection permettent aux artistes d'élargir leur audience et d'explorer de nouvelles voies artistiques, tout en interagissant avec une communauté de collectionneurs qui valorisent le lien entre art et jeu. Le caractère limité de ces jouets crée un sentiment d'urgence et d'exclusivité, qualités traditionnellement associées à l'acquisition d'œuvres d'art. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, les jouets d'art symbolisent la démocratisation de l'accès à l'art. Des pièces comme « Otto Dino » offrent une expérience artistique plus personnelle et interactive, abolissant les frontières entre l'artiste et le public. Elles célèbrent la fusion du plaisir esthétique et de l'attrait pour la collection, incarnant l'essence même des mouvements du street art et du pop art qui ont toujours cherché à intégrer l'art au quotidien. Impact et héritage d'Otto Dino dans le domaine des objets de collection d'art moderne « Otto Dino » témoigne du potentiel des collaborations entre artistes tels que Max Elbo et GZ1 pour repousser les limites de l'art de collection. L'impact de telles œuvres est considérable, influençant non seulement le marché des art toys, mais aussi la perception du street art et du pop art. L'héritage d'« Otto Dino » se mesurera à sa valeur esthétique, à son potentiel de collection et à sa capacité à inspirer de futures collaborations et innovations au sein de la communauté du street art, du pop art et du graffiti. Le succès d'« Otto Dino » et sa contribution à la scène des objets de collection d'art moderne réaffirment l'importance de l'accessibilité et de l'interactivité dans l'art contemporain. Alors que les collectionneurs continuent de rechercher des pièces uniques et significatives, le rôle des art toys dans le paysage artistique ne fera que croître, avec des artistes comme Max Elbo et GZ1 à l'avant-garde de cette intersection dynamique entre art, collection et commentaire culturel. « Otto Dino » n'est pas qu'un simple objet de désir pour les collectionneurs ; C'est un élément de monnaie culturelle, un symbole de l'impact à la fois ludique et profond du street art et du pop art modernes.

    $712.00

  • Untitled from Blame Game- #10 Hand on Brow Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game - # 10 Hand on Brow Sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #10 Main sur le front - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm), encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. Légère éraflure sur la partie blanche centrale inférieure. KAWS (né en 1974). Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. Tirage limité à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Pace Prints, New York. La nuance expressive de « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » de KAWS L'œuvre « Sans titre de Blame Game - n° 10 Main sur le front » occupe une place importante dans le travail de KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly. Cette pièce fait partie d'une série limitée : une sérigraphie artisanale en 11 couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White, réputé pour sa qualité et sa résistance exceptionnelles. Mesurant 89 x 58 cm, cette œuvre est tirée à 100 exemplaires, chacun signé, numéroté et daté au crayon par l'artiste sur le bord inférieur, témoignant de son implication directe et de sa touche personnelle. Publiée en 2014 par Pace Prints à New York, elle est encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, qui la met élégamment en valeur. Le motif « Main sur le front » reproduit fidèlement le langage visuel unique et reconnaissable de KAWS, caractérisé par des couleurs vives, des formes graphiques et les personnages réinterprétés qui sont devenus essentiels à son art. La légère éraflure due à l'utilisation de plumes sur la partie blanche centrale inférieure de l'impression peut suggérer le processus manuel impliqué dans la création de ces œuvres, soulignant leur nature artisanale et l'authenticité du procédé de sérigraphie. KAWS : Un pont entre le street art et le monde des beaux-arts Le parcours de KAWS, de graffeur tapissant les rues de Jersey City à phénomène artistique mondial, illustre le pouvoir transformateur du pop art urbain et sa capacité à imprégner le monde des beaux-arts. Son expérience du graffiti transparaît dans la liberté et l'expressivité de son œuvre, mais aussi dans la sophistication de son approche, qui témoigne d'une sensibilité artistique délicate. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » représente parfaitement cette fusion, offrant un dialogue visuel à la fois accessible et complexe, ludique et profond. L'utilisation d'une palette de 11 couleurs en sérigraphie est particulièrement remarquable, permettant à KAWS de superposer les couleurs avec précision et de créer des images d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Le choix du papier Saunders Waterford Hi-White reflète son souci de la qualité : ce support est privilégié pour les tirages d'art grâce à sa texture et sa durabilité supérieures. À l'instar de nombreuses œuvres de KAWS, cette pièce est une fusion sophistiquée entre l'audace du street art et l'attrait universel du pop art. Résonance culturelle des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes de KAWS, notamment celles de la série « Blame Game », trouvent un écho culturel profond grâce à leur commentaire sur les constructions sociales et l'expérience individuelle. Les thèmes récurrents de son œuvre, tels que l'isolement, la camaraderie et la contemplation, sont universels et permettent à son art de toucher un public diversifié. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » illustre parfaitement ces thèmes, utilisant ses yeux barrés emblématiques et des figures abstraites pour inviter à l'introspection et susciter une réaction émotionnelle. Tirée d'une édition limitée, cette œuvre occupe une place à part dans l'histoire du street art et du graffiti. Les collectionneurs et les amateurs apprécient les estampes de KAWS pour leur valeur artistique, leur rareté et leur potentiel d'investissement. L'art de KAWS, en particulier des œuvres comme « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow », continue d'influencer l'évolution de l'art urbain, captivant l'attention aussi bien dans les milieux urbains que dans les galeries d'art les plus prestigieuses. En conclusion, « Untitled from Blame Game - #10 Hand on Brow » témoigne du talent de KAWS pour fusionner avec brio la spontanéité du street art et la précision de la gravure d'art. Cette œuvre symbolise la capacité de l'artiste à toucher le public à différents niveaux, offrant un spectacle visuel aussi stimulant intellectuellement qu'esthétiquement plaisant. Alors que le street art continue d'évoluer, l'œuvre de KAWS constitue une référence incontournable, brouillant les frontières entre les sous-cultures et l'art contemporain.

    $29,415.00

  • KONG Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives KONG par Scott Listfield

    Estampe d'art en édition limitée KONG Archival Pigment sur papier d'art de l'artiste Scott Listfield, légende du street art pop graffiti. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Scott Listfield Titre : « KONG » Technique : Tirage pigmentaire d’archives Édition : 50 exemplaires Signatures : Signé et numéroté par l’artiste Dimensions : 45,7 cm x 61 cm

    $360.00

  • Blokes Neon Acrylic LED Giclee Print by Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $1,632.00

  • Sekintani La Norihiro Pink Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Sekintani La Norihiro Pink Skateboard Art Deck par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Sekintani La Norihiro - Édition limitée rose - Illustration de la marque Supreme L'artiste japonais Sekintani La Norihiro, dont l'œuvre a été lancée au printemps/été 2019, est réputé pour son imagerie provocatrice. Il représente souvent des images déformées, des organes et des combinaisons de couleurs vives, créant ainsi des motifs presque écœurants. La planche de skateboard Supreme Sekantani La Norihiro Pink met en valeur cette œuvre. On y voit une femme partiellement dénudée et une figure diabolique qui la surplombe. Des motifs déformés, caractéristiques du style de La Norihiro, sont visibles sur toute la face inférieure de la planche. La planche de skateboard Supreme Sekantani La Norihiro Pink est sortie au printemps/été 2019.

    $233.00

  • Sharp Tooth Bear Skateboard Art Deck Set by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Ensemble de planches de skateboard Sharp Tooth Bear de Takashi Murakami TM/KK

    Sharp Tooth Bear ComplexCon Skateboard Art Deck Set par Takashi Murakami TM/KK Édition limitée Impression d'archives sur planche de skateboard en bois par un artiste de street art et de graffiti. Planche de skateboard édition limitée 2019, illustration format 8x31, neuve et en parfait état, lot de 3. Ensemble de planches de skateboard Sharp Tooth Bear ComplexCon par Takashi Murakami : Icônes pop réinventées dans le style street art et graffiti Le set de planches de skateboard Sharp Tooth Bear ComplexCon de Takashi Murakami est une édition limitée de 2019. Il se compose de trois planches en bois naturel de 8 x 31 pouces, imprimées par transfert pigmentaire d'archives. Distribué par le label TM/KK de Murakami et dévoilé à ComplexCon, ce set présente son personnage emblématique, Mr. DOB, dans une constellation surréaliste et flottante de sphères multicolores et de sourires acérés. L'œuvre, en parfait état, est conçue avec maestria pour s'étendre sur les trois planches, formant une image unifiée vibrante de mouvement et d'espièglerie. Témoignage de la fusion opérée par Murakami entre l'art japonais conceptuel et l'esthétique urbaine subversive, cette édition poursuit son exploration de l'identité visuelle à travers le prisme du Street Pop Art et du graffiti. Mr. DOB, alter ego et figure emblématique de Murakami, est ici présenté sous une forme plus évoluée et chaotique. Plusieurs têtes de Mr. DOB orbitent sur un fond dégradé passant du bleu turquoise au jaune pâle, créant une atmosphère onirique qui contraste avec les dents acérées, semblables à celles d'un requin, et les yeux multicolores psychédéliques incrustés dans chaque sphère. Ces éléments suscitent un sentiment mêlé de célébration ludique et de malaise psychologique. Puisant son inspiration dans l'anime, le manga, le marketing de marque et la dissonance émotionnelle de la culture visuelle contemporaine, l'icône aux dents pointues de Murakami devient à la fois personnage et critique. La précision de ses lignes et la distorsion quasi-cartoonesque transforment chaque tête flottante en un réceptacle symbolique de la surstimulation et de la fragmentation culturelle de notre époque. Quand la culture skate rencontre le surréalisme pop en édition limitée Le choix de Takashi Murakami de présenter cette œuvre sous forme de planches de skateboard est délibéré. ​​Les planches de skate se situent depuis longtemps à la croisée de la fonctionnalité et de la rébellion. Dans le Street Pop Art et le graffiti, le skateboard est plus qu'un simple outil : c'est un symbole d'expression personnelle, de subversion et de la tension entre mouvement et impact visuel. En transposant son personnage le plus emblématique sur un support issu de la culture underground, Murakami ouvre de nouvelles perspectives d'accessibilité et de force d'expression. L'ensemble Sharp Tooth Bear préserve l'authenticité tactile de la rue tout en s'affirmant comme un objet d'art de luxe. La verticalité incurvée des planches donne l'impression que les sphères flottent en apesanteur, soulignant le détachement et la surveillance souvent associés aux personnages de Murakami. Chaque panneau conserve ses détails tout en contribuant à l'ensemble, créant une composition murale qui fait le lien entre l'art contemporain et le graffiti des skate shops. La qualité de production – pigments d'archivage haute fidélité sur bois – préserve l'intégrité de l'image et renforce son statut d'objet de collection. Ces terrasses sont conçues pour durer, mais elles sont issues d'une culture qui valorise l'éphémère. La mutation des caractères comme langage dans le système visuel de Murakami L'utilisation récurrente de Mr. DOB dans l'œuvre de Murakami symbolise la transformation, l'identité commerciale et la saturation visuelle. Dans le jeu de cartes Sharp Tooth Bear, l'expression du personnage se déforme en de multiples formes : yeux exorbités, motifs tourbillonnants et mâchoires acérées créent une impression de multiplicité et d'instabilité. Ceci reflète un thème plus large du Street Pop Art et du graffiti, où les personnages deviennent des signatures, des avatars et des mythologies qui évoluent dans l'espace public. À l'instar des tags de graffiti, ces personnages agissent comme une carte de visite, mais Murakami les amplifie grâce à la théorie des couleurs, l'harmonie de la composition et la dualité émotionnelle. Des têtes flottantes, souriantes ou grimaçantes, occupent l'espace liminal entre joie et chaos. Leur apparence éclatante masque le grotesque, créant un paradoxe central à l'expérience de la culture pop moderne. Ces figures flottent dans le vide, déconnectées et pourtant expressives, à l'image du paysage médiatique fracturé que Murakami interroge si fréquemment. Les jeux de cartes racontent une histoire de mutation culturelle et de saturation psychologique à travers la ligne, la couleur et la répétition. Les planches de skate de Takashi Murakami en tant qu'icônes culturelles contemporaines Takashi Murakami, né au Japon en 1962, continue de repousser les limites du street art et du graffiti. Ses planches de skate, présentées à la ComplexCon, étendent les frontières du médium, insufflant à l'art une puissance brute et urbaine. Le set Sharp Tooth Bear est une introduction à la philosophie Superflat de Murakami, où la profondeur est comprimée et le sens visuel décuplé. Avec cette sortie de 2019, Murakami confirme que des personnages comme Mr. DOB ne sont pas de simples artifices visuels, mais des outils sophistiqués pour explorer l'artificiel, l'émotionnel et le psychédélique dans un monde saturé d'images. Ces planches ne sont pas de simples objets de collection : elles symbolisent la capacité de l'art visuel à muter, à s'élever et à mordre, tout en conservant un sourire. Elles sont les échos picturaux de la conscience pop, figés dans le mouvement, façonnés avec intention, couleur et une dentition acérée.

    $1,500.00

  • Pedro, My Son's Deformed Giclee Print by Barnaby Ward

    Barnaby Ward Pedro, impression giclée déformée de mon fils par Barnaby Ward

    Pedro, l'œuvre difforme de mon fils, impression giclée en édition limitée sur papier d'archivage 100% coton par l'artiste de graffiti de la culture pop Barnaby Ward. Il s'agit d'une reproduction d'art giclée de qualité galerie, imprimée sur du papier d'archivage 100 % coton avec des encres d'archivage. Chaque tirage est proposé en fonction de son format et comporte une marge d'au moins 2,5 cm.

    $159.00

  • Squidron Trooper Silkscreen Print by Flying Fortress

    Flying Fortress Squidron Trooper Sérigraphie par Flying Fortress

    Sérigraphie artisanale 9 couleurs « Squidron Trooper » sur papier coton Conqueror 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop Flying Fortress. Œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 33 exemplaires. Format : 15,8 x 11,8 cm. "Squadron Trooper" de Flying Fortress : Une symphonie de pop art urbain « Squidron Trooper » de Flying Fortress illustre avec éclat la fusion entre l'énergie brute du graffiti et l'esprit ludique du pop art. Cette sérigraphie artisanale en 9 couleurs, imprimée sur papier coton Conqueror 300 g/m², fait partie d'une série rare et exclusive, limitée à 33 exemplaires signés et numérotés dans le monde. Mesurant 40 x 30 cm, cette œuvre de 2020 témoigne de l'attrait intemporel du street art et du graffiti, et incarne l'esthétique singulière qui fait la renommée de Flying Fortress, artiste pop graffiti de renom. Flying Fortress, pseudonyme de cet artiste allemand, a marqué durablement la scène artistique urbaine. Son œuvre se caractérise par un thème récurrent : des personnages fantaisistes, souvent mis en scène dans des compositions dynamiques qui capturent le mouvement et le chaos de la vie citadine. Dans « Squidron Trooper », la fusion de l'audace du graffiti et de l'iconographie du pop art offre un impact visuel saisissant. Maîtrise technique et vision créative Les aspects techniques de « Squadron Trooper » témoignent de la méticulosité du processus artistique de Flying Fortress. La sérigraphie, réputée pour sa capacité à reproduire des couleurs éclatantes et des détails d'une grande finesse, s'accorde parfaitement au style de l'artiste. Le papier Conqueror Cotton, support prisé pour sa texture luxueuse et sa robustesse, renforce l'impact visuel de l'œuvre et lui confère une dimension tactile qui intensifie l'expérience du spectateur. Le choix de neuf couleurs est significatif : il apporte à l'estampe une complexité et une profondeur souvent caractéristiques du street art. Cette superposition de couleurs, appliquées une à une à une, garantit de légères variations au sein de chaque exemplaire de l'édition, rendant chaque estampe unique. Les lignes colorées et audacieuses de « Squadron Trooper » dégagent une énergie symbolique des paysages urbains dont émane le street art. Contribution culturelle de Flying Fortress Flying Fortress défend depuis longtemps l'intégration de la culture urbaine au sein du discours artistique dominant. Avec « Squadron Trooper », l'artiste nous invite à réfléchir aux points de convergence entre le street art et la culture populaire. À l'instar de nombre de ses œuvres, cette création brouille les frontières entre art savant et art populaire, incitant à une réévaluation des hiérarchies artistiques. Son impact sur la scène du Street Pop Art et du graffiti s'explique par son mélange unique d'images accessibles et de maîtrise technique complexe. Ce récit créatif transcende les limites du graffiti traditionnel, plaçant Flying Fortress à l'avant-garde des artistes qui incarnent le mouvement Street Pop Art. « Squadron Trooper » est une œuvre visuellement saisissante, un médium par lequel Flying Fortress continue d'influencer le paysage en constante évolution du street art.

    $291.00

  • What Party Figure Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine What Party Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine What Party - Sculpture de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste moderne Kaws. Édition ouverte COVID 2020 épuisée. Format : 5,1 x 11,3 x 3,7 pouces. Neuf dans sa boîte. Pied imprimé. Black Chum se demande ce qui est arrivé aux fêtes en 2020 ? La figurine « What Party » en noir s'impose comme un symbole poignant dans l'œuvre de Kaws, artiste moderne influent dont les créations brouillent sans cesse les frontières entre art commercial et beaux-arts. Cette sculpture en vinyle, en édition limitée, mesure 13 x 29 x 9,5 cm, une taille à la fois intime et imposante qui lui permet de trouver sa place dans toute collection. Sortie en 2020, année marquée à l'échelle mondiale par la pandémie de COVID-19, cette pièce de collection prend une résonance particulière, son titre, « What Party », faisant écho à l'isolement de cette année et à l'absence soudaine de rassemblements et de célébrations. Façonnée en noir profond, la figurine est immédiatement reconnaissable comme une création de Kaws, avec ses yeux barrés caractéristiques et ses mains exagérées, éléments devenus emblématiques du langage visuel unique de l'artiste. Ce jouet n'est pas qu'un simple objet ludique ; c'est une œuvre d'art à part entière, percutante et porteuse de sens, qui interroge la condition humaine. Sa couleur éclatante peut être interprétée comme une lueur d'espoir ou un cri d'alarme, incitant à la réflexion sur les bouleversements de notre société, notamment durant cette période d'arrêt brutal du monde. Chaque sculpture est neuve et livrée dans sa boîte d'origine, garantissant qu'elle n'a jamais été exposée ni manipulée. Le pied imprimé de la figurine atteste de son authenticité, un critère essentiel pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Kaws. Bien que cette pièce ait été initialement proposée en édition ouverte, sa disponibilité a rapidement explosé face à une demande supérieure à l'offre, la rendant introuvable et la transformant en un objet de collection très recherché. La figurine « What Party » témoigne non seulement de l'influence durable de Kaws à la croisée du pop art, du street art et du graffiti, mais constitue également un commentaire culturel encapsulé dans du vinyle. Elle capture l'essence d'un moment historique unique, symbolisant l'aspiration collective à la connexion en période de bouleversements mondiaux et le pouvoir intemporel de l'art à refléter et à résonner avec l'esprit du temps.

    $1,001.00

  • Lil Creep #15 Drawing - Sprayed Paint Art Collection

    Burrito Breath Lil Creep # 15 Dessin au crayon de couleur original par Burrito Breath

    Lil Creep #15 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur signé Lil Creep #15 par Burrito Breath (2015)

    $256.00

  • Gnome Sunburnt GID Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Gnome Sunburnt GID Art Toy par Ron English - POPaganda

    Gnome Sunburnt GID Édition Limitée Figurine de Collection en Vinyle Art Œuvre d'Art de l'Artiste de la Culture Pop Ron English- POPaganda. 2015 Neuf dans sa boîte Phosphorescent Ron English - POPaganda Gnome Artiste Édition Coup de Soleil. Il faisait tellement chaud à San Diego lors de la sortie de ce petit gnome, pas étonnant qu'il ait pris un coup de soleil ! Mais attendez… que lui a fait d'autre le soleil ? Ses yeux, ses cheveux et sa peinture brillent désormais dans le noir. Un peu de soleil, et c'est magique ! Environ 10 cm de haut. Vinyle. Luminescent.

    $60.00

  • FL-001 Pointman Black Vinyl Figure Art Toy by Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr FL-001 Pointman Figurine en vinyle noir Art Toy par Futura 2000- Leonard McGurr

    FL-001 Pointman Figurine en vinyle noir, jouet d'art par Futura 2000 - Sculpture en vinyle de Leonard McGurr, œuvre d'art de collection par l'artiste pop street. Édition limitée 2019 à 500 exemplaires. Œuvre d'art de 9,5 x 30,5 cm (3,75 x 12 pouces). Neuve en boîte. Noire. 5 points d'articulation. Figurine FL-001 Pointman en vinyle noir par Futura 2000 La figurine FL-001 Pointman en vinyle noir est une pièce de collection saisissante, conçue par Leonard McGurr, plus connu sous le nom de Futura 2000, pionnier du graffiti et du pop art urbain. Sortie en 2019, cette figurine, éditée à 500 exemplaires, mesure 30 cm de haut et arbore une élégante finition noire. Dotée de cinq points d'articulation, cette sculpture en vinyle illustre parfaitement le style emblématique de Futura 2000, mêlant esthétique futuriste et culture urbaine. Présentée dans un coffret exclusif, cette figurine est à la fois une œuvre d'art et un témoignage de l'influence durable de l'artiste sur le monde de l'art. Une vision futuriste en vinyle Le Pointman FL-001 est immédiatement reconnaissable comme une extension du langage stylistique abstrait et avant-gardiste de Futura 2000. Ses membres allongés, ses traits anguleux et sa finition noire minimaliste évoquent une sophistication presque surnaturelle. Grâce à ses cinq points d'articulation, cette figurine n'est pas seulement une sculpture statique, mais aussi une œuvre d'art interactive. La palette monochrome renforce son esthétique futuriste, permettant au spectateur de se concentrer sur les détails sculpturaux complexes et la forme dynamique qui caractérisent la série Pointman de Futura 2000. Le génie de Futura 2000 Leonard McGurr, plus connu sous le nom de Futura 2000, est un artiste légendaire qui s'est imposé sur la scène graffiti des années 1980. Reconnu pour son approche abstraite du graffiti et son utilisation novatrice de l'espace et des formes, Futura 2000 a marqué durablement le street art et l'art contemporain. Son personnage, Pointman, est devenu un motif récurrent dans son œuvre, symbolisant la fusion des éléments humains et mécaniques et faisant le lien entre l'organique et le futuriste. La figurine en vinyle FL-001 Pointman s'inscrit dans la continuité de cet héritage, donnant vie à sa vision en trois dimensions. Une pièce de collection très recherchée Avec seulement 500 exemplaires existants, la figurine FL-001 Pointman en vinyle noir est une pièce rare et précieuse pour toute collection d'art urbain ou de figurines de créateurs. Son impressionnante hauteur de 30 cm et sa finition impeccable en font une pièce maîtresse à exposer, que ce soit à la maison, dans une galerie ou au bureau. Son élégante finition noire lui confère une touche de sophistication, tandis que ses cinq points d'articulation offrent une grande variété de poses et une présentation soignée. Emballée dans un coffret sur mesure, elle est livrée complète, prête à être admirée et conservée. La figurine FL-001 Pointman en vinyle noir de Futura 2000 est bien plus qu'un simple objet de collection : elle témoigne de l'approche novatrice de l'artiste en matière de design et de sa capacité à fusionner la culture graffiti et les beaux-arts. Son édition limitée, combinée à son design saisissant et à sa portée culturelle, en fait un incontournable pour les amateurs et collectionneurs d'art moderne et de culture urbaine. Cette figurine rend hommage à l'influence durable de Futura 2000 sur l'art contemporain.

    $746.00

  • Vampire Boy Green Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Skateboard Art Deck Vampire Boy Vert par Supreme

    Planche Supreme Vampire Boy - Verte Édition Limitée - Illustration de la marque Supreme Planche de skateboard Supreme Dracula Bat SS21 2021

    $206.00

  • Holiday Indonesia Pink Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art rose Holiday Indonesia par Kaws- Brian Donnelly

    Sculpture en vinyle rose en édition limitée « Holiday Indonesia Accomplice », œuvre d'art de collection créée par le légendaire artiste moderne Kaws. Édition épuisée de 2023, format 11,5 x 3 pieds imprimés, neuve en boîte, figurine en vinyle Kaws Companion Accomplice en costume de lapin avec les mains sur le visage et les yeux. Le paysage du pop art est marqué par une évolution et un dynamisme constants. L'œuvre d'art de collection « Holiday Indonesia Pink Limited Edition Vinyl Art Toy Sculpture Collectible Artwork » du légendaire artiste moderne Kaws en est un parfait exemple. Issu du street art et du graffiti, Kaws s'est imposé comme une figure transformatrice de la scène artistique contemporaine, apposant avec brio un pont entre l'art savant et la culture populaire. Cette édition épuisée de 2023 témoigne du savoir-faire et du souci du détail de l'artiste. Mesurant 11,5 x 3 cm, l'impression sur le pied de la figurine lui confère une touche unique, soulignant son statut d'édition limitée. Le choix du personnage, un Compagnon de Kaws vêtu d'un costume de lapin, évoque la nostalgie tout en repoussant les limites du design moderne. La pose, les mains cachant le visage et les yeux, confère à la figurine une profondeur et un caractère intrigants, suscitant une multitude d'interprétations et invitant le spectateur à s'interroger sur son état émotionnel. Ces œuvres, notamment les figurines en vinyle, connaissent une popularité et une valeur croissantes, les collectionneurs et les amateurs les recherchant comme des pièces de collection. Leur mélange de fantaisie et de narration artistique plus profonde, proche du pop art traditionnel, les rend fascinantes, captivantes et incontestablement iconiques. La capacité de Kaws à fusionner harmonieusement des éléments du street art et une esthétique grand public le place, ainsi que des œuvres comme la « Holiday Indonesia Pink Limited Edition », à l'avant-garde du mouvement pop art contemporain. Cette sculpture-jouet n'est pas seulement un objet de collection, mais aussi un symbole de la nature évolutive du pop art et du street art, incarnant leur esprit vibrant et leur potentiel transformateur.

    $1,015.00

  • White Zombie Silkscreen Print by Elvisdead

    Elvisdead Sérigraphie Zombie Blanc par Elvisdead

    White Zombie, édition limitée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Elvisdead, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie. Numérotée à la main.

    $103.00

  • Sale -15% Untitled Pointman & Vick Silkscreen Print by Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr Tirée à la main sur papier d'art Mohawk à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 40 exemplaires (2025). Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant un lapin panda stylisé Vick tenant une créature de science-fiction Pointman en rouge, noir et blanc. Verdy x Futura 2000 : Un dialogue dynamique entre l’art urbain pop et le graffiti L'estampe sérigraphique en édition limitée de 2025, intitulée « Untitled Pointman & Vick », est une collaboration très recherchée entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : Verdy et Leonard McGurr, alias Futura 2000. Tirée à la main au format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), cette œuvre est limitée à seulement 40 exemplaires signés et numérotés. Elle réunit deux personnages iconiques issus de traditions visuelles très différentes : Vick, de Verdy, un hybride panda-lapin débordant de mignonnerie urbaine et d'énergie punk, et Pointman, de Futura, une forme extraterrestre angulaire d'inspiration science-fiction, qui représente depuis les années 1980 l'évolution abstraite du graffiti chez l'artiste. La synergie de ces deux figures, disposées côte à côte sur une toile blanche immaculée, crée une œuvre visuelle saisissante et unique. Fusion de personnages : de la sous-culture tokyoïte au futurisme new-yorkais Vick, figure emblématique de la culture jeune et du streetwear japonais, est ici représenté avec des lignes audacieuses, un minimalisme affirmé et une forme de rébellion. Fréquemment présent dans ses œuvres liées à Girls Don't Cry et Wasted Youth, Vick incarne l'innocence mêlée de résistance, ici capturée par une posture expressive, sa chevelure hérissée et ses longues oreilles caractéristiques. Dans cette pièce, Vick se tient avec assurance, serrant contre lui Pointman de Futura, créature devenue emblématique de l'abstraction graffiti de l'ère spatiale. Souvent dépeint comme détaché et observateur, Pointman apparaît ici anthropomorphisé, mais dans une position de connexion, suggérant un contrôle créatif, une forme de révérence, voire une confrontation. Leonard McGurr, né aux États-Unis, a redéfini l'art du graffiti par son utilisation expérimentale des formes, de l'espace négatif et du récit conceptuel. Son personnage, Pointman, a rompu avec les lettrages et les tags traditionnels, optant pour un langage visuel combinant l'énergie de la bande dessinée, la théorie cosmique et la métaphore sociale. Ce personnage investit désormais l'univers minimaliste de Verdy, brouillant les frontières entre les époques et les esthétiques. Forme minimaliste à impact maximal Imprimée en rouge, noir et blanc, la sérigraphie, par son économie visuelle, amplifie la tension et l'harmonie entre les deux personnages. La palette restreinte confère à la composition une clarté saisissante, un clin d'œil visuel à la fois à l'animation vintage et aux graphismes des fanzines punk. Chaque trait est précis. Chaque forme est éloquente. Les proportions exagérées et le style surréaliste des personnages témoignent du talent des deux artistes pour mêler humour, symbolisme et subculture dans une expression visuelle. L'œuvre reflète le respect mutuel entre deux univers : la narration japonaise de Verdy, axée sur le design, et la rébellion avant-gardiste américaine de Futura. Une estampe de collection pour l'avant-garde artistique mondiale Tirée à seulement 40 exemplaires numérotés et signés, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm est une pièce rare qui unit deux forces artistiques internationales en une œuvre unique. Bien plus qu'une simple collaboration, elle incarne la dynamique intergénérationnelle du street art et du graffiti. Les fans et collectionneurs des deux artistes reconnaîtront immédiatement la portée culturelle et historique de cette composition. Verdy et Futura 2000 ont créé ensemble un moment qui célèbre l'iconographie figurative comme un art contemporain légitime, émotionnel et profondément marquant. Cette estampe n'est pas qu'une œuvre visuelle : elle témoigne de la rencontre de deux univers artistiques.

    $5,225.00 $4,441.00

  • Bong Master Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Bong Master Giclee Print par Naoto Hattori

    Bong Master Artwork Giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.

    $211.00

  • Its a Nightmare Charlie Freddy Krueger Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Freddy Krueger Giclee Print par Raid71

    C'est un cauchemar Charlie - Freddy Krueger - Impression giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Raid71. Sally et Charlie Brown déguisés pour Halloween, Winnie l'Ourson et des fleurs. Impression giclée 12,7 x 12,7 cm, signée et numérotée. « C'est un cauchemar, Charlie ! » - Impression giclée de l'œuvre « Freddy Krueger » par Raid71 – Art urbain pop et graffiti Raid71 mêle avec brio nostalgie et horreur dans « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger », une édition limitée de tirage giclée qui transforme un dessin animé culte de notre enfance en une réinterprétation surréaliste et d'un humour noir. Proposée en édition signée et numérotée, cette estampe d'art de 12,7 x 12,7 cm juxtapose avec subtilité innocence et peur, réinterprétant les personnages attachants de Peanuts avec une touche sinistre, fusionnant culture pop et art urbain (street art et graffiti). L'œuvre présente une scène d'apparence anodine au premier abord : un personnage se tient près de la niche familière de Snoopy. Cependant, la scène prend une tournure plus sombre lorsque Charlie Brown n'est plus lui-même, mais transformé en l'infâme Freddy Krueger, tout droit sorti de « Les Griffes de la nuit ». Son chapeau emblématique, son visage brûlé et son gant griffu mortel remplacent son expression douce habituelle, faisant de lui une présence inquiétante. Snoopy, quant à lui, reste imperturbable, allongé sur la niche comme s'il ignorait tout de la silhouette cauchemardesque qui se tient à ses côtés. La composition, simple mais puissante, repose sur un trait net et précis, une palette de couleurs minimaliste et l'esthétique immédiatement reconnaissable de Peanuts pour bercer le spectateur dans une fausse impression de sécurité avant de révéler une réalité troublante. Ce contraste entre le familier et l'horrifiant confère à l'œuvre toute sa force, transformant la nostalgie de l'enfance en un reflet étrange, mêlant peur et humour. La dualité artistique de l'horreur et de la nostalgie Raid71 s'est forgé une réputation en manipulant l'imagerie de la culture populaire pour créer des récits inédits qui bousculent les perceptions et les attentes. « Les Griffes de la nuit : Freddy Krueger » s'inscrit dans cette lignée en s'inspirant d'un dessin animé léger et en l'imprégnant de l'essence même du cinéma d'horreur classique. L'association de l'univers de Peanuts avec celui des méchants de films d'horreur sanglants puise dans une mémoire culturelle collective, obligeant les spectateurs à concilier deux mondes radicalement différents. La transformation de Charlie Brown en Freddy Krueger est particulièrement saisissante en raison du contraste saisissant entre les deux personnages. Charlie Brown est souvent perçu comme un symbole des difficultés de l'enfance, représentant l'innocence, l'échec et la persévérance. Freddy Krueger, quant à lui, est une figure terrifiante qui hante les rêves et incarne une peur implacable. En fusionnant ces deux figures, Raid71 crée une œuvre unique qui invite les spectateurs à s'interroger sur la nature de la peur, la narration et la nostalgie culturelle. La précision de l'impression giclée dans l'art urbain contemporain Le choix de l'impression giclée garantit à « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » la netteté et l'éclat indispensables à une œuvre qui repose sur des lignes épurées et des contrastes saisissants. Les impressions giclées sont largement utilisées dans le street art, le pop art et le graffiti grâce à leur capacité à reproduire les détails les plus fins des œuvres numériques et dessinées à la main, tout en respectant les normes de conservation muséales. Le petit format de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 pouces) renforce l'impression d'intimité, conférant à l'œuvre un caractère de pièce de collection et apportant une touche d'insouciance à toute collection. L'utilisation précise des couleurs par Raid71, notamment le fond beige chaud et le rouge vif de la niche, permet à l'œuvre de conserver son lien avec l'univers visuel traditionnel de Peanuts tout en offrant une expérience inédite et troublante. Le tirage en édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce incontournable pour les collectionneurs qui apprécient la fusion de l'horreur, de la nostalgie et de la déconstruction de la culture pop. L'impact des mélanges d'horreur dans le street art pop et le graffiti Les artistes du Street Pop Art et du graffiti puisent fréquemment leur inspiration à la croisée de la nostalgie et des thèmes contemporains, utilisant des images emblématiques pour créer des récits inédits, souvent subversifs. Freddy Krueger, le film « Les Griffes de la nuit », illustre parfaitement comment des icônes culturelles cultes peuvent être réinterprétées de manière à bousculer les perceptions, susciter la réflexion et divertir. En mêlant l'innocence de l'enfance à l'horreur, Raid71 explore l'expérience universelle du passage à l'âge adulte, où les peurs, réelles ou imaginaires, commencent à s'installer. La fusion des Peanuts classiques avec l'iconographie des films d'horreur n'est pas qu'un simple artifice visuel, mais reflète l'évolution de la culture populaire, où des personnages d'époques et de genres différents se fondent en de nouvelles formes narratives. La capacité de Raid71 à fusionner harmonieusement ces univers fait de cette œuvre un exemple remarquable de street art et de graffiti. « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » est bien plus qu'un simple mélange ludique : c'est un commentaire culturel sur la façon dont la nostalgie et la peur coexistent dans l'imaginaire collectif, prouvant que même les personnages les plus innocents peuvent prendre des formes nouvelles et terrifiantes entre les mains d'un artiste talentueux.

    $134.00

  • Melty Misfit Eye Drip- Purple/Blue Spray Paint Can by Buff Monster

    Buff Monster Melty Misfit Eye Drip - Bombe de peinture violette/bleue de Buff Monster

    Melty Misfit Eye Drip - Sculpture en bombe de peinture HPM violette/bleue ornée, œuvre d'art de l'artiste moderne emblématique de la culture pop Buff Monster. 2 2022 Édition limitée signée de 75 HPM Sérigraphie et peinture en aérosol HPM embelli à la main Chaque HPM est unique dans une boîte sérigraphiée, présentée avec la boîte. Le processus créatif de Buff Monster La sculpture « Melty Misfit Eye Drip », réalisée à partir d'une bombe de peinture HPM violette et bleue, est une œuvre vibrante et stimulante de Buff Monster, artiste emblématique de la pop culture contemporaine. Reconnu pour son style unique, caractérisé par une palette de teintes pastel et un mélange original d'influences issues du street art, du graffiti et de la culture japonaise, Buff Monster crée des œuvres immédiatement reconnaissables. Cette création, faisant partie d'une édition limitée et signée de 75 exemplaires, témoigne de la vision créative de l'artiste et de l'esprit novateur du street art. « Melty Misfit Eye Drip », une œuvre de Buff Monster aux teintes violettes et bleues, est entièrement réalisée à la main et repousse les limites traditionnelles du street art. Chaque bombe est minutieusement peinte à la bombe et sérigraphiée à la main, garantissant ainsi l'unicité de chaque pièce de la série. Le dévouement de l'artiste à son art transparaît dans la finesse et la précision des sérigraphies. Le choix des teintes violettes et bleues pour cette série évoque un sentiment de mysticisme et de fantastique, deux éléments souvent présents dans son œuvre. Symbolisme dans « Melty Misfit Eye Drip » L'image de l'œil qui fond est un thème récurrent dans l'œuvre de Buff Monster, symbolisant la nature fluide et changeante de la vie et de la perception. Ce motif dégoulinant rappelle les horloges fondues des peintures surréalistes de Salvador Dalí, suggérant une distorsion du temps et de la réalité. Dans l'art du graffiti, ce motif fait écho à la nature éphémère du paysage urbain, où l'art se crée et se recrée sans cesse. Résonance culturelle et potentiel de collection La série « Melty Misfit Eye Drip » s'inscrit pleinement dans l'esprit DIY (Do It Yourself) du street art, où les artistes maîtrisent la production et la diffusion de leurs œuvres. L'inclusion d'un coffret sérigraphié avec chaque sculpture réalisée à partir d'une bombe de peinture souligne l'approche globale de Buff Monster, qui prend en compte l'œuvre elle-même, sa présentation et sa conservation. Ce coffret remplit une double fonction, à la fois pratique et esthétique : il renforce la valeur de collection de l'œuvre et confirme son statut d'œuvre d'art majeure au sein du pop art urbain. L'influence de Buff Monster sur l'art moderne Buff Monster a profondément marqué la scène artistique contemporaine, notamment dans les domaines du street art et du graffiti. Ses œuvres se caractérisent par une utilisation audacieuse de la couleur, des thèmes à la fois ludiques et provocateurs, et une fusion harmonieuse des techniques du street art et des pratiques artistiques conventionnelles. La sculpture « Melty Misfit Eye Drip » en HPM violet/bleu illustre parfaitement la manière dont Buff Monster continue d'innover dans son médium, repoussant les limites du possible en matière d'objets d'art de collection. Cette œuvre, réalisée à partir d'une bombe de peinture HPM violet/bleu, est une pièce de collection qui capture l'essence même du street art et du graffiti. Chaque pièce, ornée à la main, exprime de manière unique la vision artistique de Buff Monster, incarnant le pouvoir transformateur de l'art et sa capacité à questionner et redéfinir les normes culturelles. Cette série témoigne de la maîtrise de son médium par l'artiste et de son rôle majeur dans l'évolution de l'art moderne.

    $541.00

Monsters Creatures & Beasts Graffiti Street Pop Artwork

Reflets monstrueux dans le pop art

Dans le pop art, le monstrueux se pare d'une apparence qui remet souvent en question l'ordre établi, repoussant les limites de l'esthétique traditionnelle. Ces représentations reflètent non seulement l'esprit du temps, mais aussi la condition humaine. Des artistes comme Andy Warhol et Keith Haring ont utilisé le motif du monstre pour représenter les aspects les plus grotesques de la culture des célébrités et du paysage médiatique de masse, créant des œuvres à la fois troublantes et familières. L'exagération et la distorsion inhérentes à leurs figures monstrueuses magnifient l'absurdité des obsessions sociétales et les aspects les plus sombres de la célébrité et du consumérisme. Monstres, créatures et bêtes sont un thème récurrent dans les sphères dynamiques du pop art, du street art et du graffiti, captivant l'imagination et l'attention d'un public diversifié. Cette exploration thématique offre une riche tapisserie de symbolisme et de commentaire culturel, reflétant les peurs, les aspirations et l'inconscient collectif de la société. Les artistes exploitent le monstrueux et le mythique pour créer des visuels allant de l'absurde fantaisiste au profondément introspectif, souvent imprégnés d'un sens de l'ironie ou de la critique sociale caractéristique du dialogue entre le pop art et la culture dominante.

Mythologies urbaines dans le pop art de rue

Le street art, rejeton rebelle du pop art et du graffiti, transpose ce thème monstrueux sur les murs et les ruelles des villes. Des artistes comme Banksy et Shepard Fairey y créent des images mêlant mythe et réalité urbaine, donnant naissance à des mythologies modernes qui trouvent un écho auprès des citadins. Leurs œuvres servent souvent d'allégories sociales et politiques, les créatures incarnant les marginalisés ou les forces oppressives de la société. L'exposition de ces œuvres dans l'espace public démocratise leur accès, permettant à ces récits monstrueux de s'intégrer au paysage urbain quotidien et de devenir accessibles à tous ceux qui traversent la ville.

Les récits bestiaux de l'art graffiti

L'art du graffiti, profondément enraciné dans les mouvements subversifs et contre-culturels, a toujours embrassé le monstrueux sous diverses formes. Les créatures et les bêtes qui recouvrent les bâtiments et les trains traduisent souvent les émotions et les expériences brutes des graffeurs eux-mêmes. Cette forme d'expression, illicite et généralement pratiquée à la faveur de la nuit, fait écho à la nature nocturne des créatures « mademocratizebeasts », établissant un parallèle entre les artistes et leurs créations. Ces créatures peuvent être des totems protecteurs pour les communautés qu'elles veillent ou des symboles de résistance aux contraintes sociales.

Horizons technologiques et monstres numériques

Avec l'avènement du numérique, le pop art, le street art et le graffiti ont intégré les nouvelles technologies pour réinventer le concept de monstre. Les outils numériques ont permis aux artistes de créer des créatures plus complexes et interactives, capables d'interagir avec les spectateurs en temps réel et souvent de se transformer. Cette convergence entre technologie et art a donné naissance à des monstres virtuels qui peuplent les paysages numériques, témoignant de la frontière de plus en plus floue entre le réel et le virtuel et reflétant les craintes contemporaines liées à la surveillance numérique, à l'érosion de la vie privée et à la perte d'humanité dans un monde de plus en plus automatisé.

Synthèse culturelle et monstres globaux

La mondialisation du pop art et du graffiti a engendré un métissage des thèmes monstrueux, réunissant des créatures issues de différentes cultures et mythologies sur un même mur ou une même toile. Cette fusion crée un langage universel des monstres, où un kappa japonais peut coexister avec un chupacabra latino-américain, chacun apportant sa propre histoire et sa signification culturelle à l'œuvre. Cette synthèse célèbre la diversité et met en lumière les points communs de la narration humaine et les archétypes partagés qui transcendent les frontières géographiques et culturelles. En résumé, les monstres, les créatures et les bêtes sont bien plus que de simples sujets dans les divers genres du pop art, du street art et du graffiti. Ce sont des symboles puissants, porteurs de sens et vecteurs permettant aux artistes d'interagir avec les spectateurs à de multiples niveaux. Qu'il s'agisse d'une critique de la société de consommation, d'un reflet des problèmes sociétaux ou d'une célébration des mythes et légendes, ces thèmes continuent d'évoluer, assurant ainsi au monstrueux une place centrale dans le dialogue visuel du street art et du graffiti.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte