Nu

212 produits

  • Booby Trap Art Toy Sculpture by Henn Kim x Mighty Jaxx

    Henn Kim Booby Trap Art Jouet Sculpture par Henn Kim x Mighty Jaxx

    Sculpture en polystone « Piège à bombes », œuvre en édition limitée de l'artiste pop moderne Henn Kim. Sculpture Booby Trap Art Toy neuve en boîte (2021) par Henn Kim x Mighty Jaxx Exploration de la fusion entre le pop art urbain et le graffiti dans la sculpture « Booby Trap » de Henn Kim Dans l'univers vibrant du pop art contemporain, la sculpture en polystone « Booby Trap » s'impose comme une œuvre captivante, saisissant le regard par son aspect brut et évocateur. Cette sculpture, véritable jouet d'art en édition limitée, incarne les thèmes chers à l'illustratrice et artiste pop coréenne Henn Kim. Née en Corée du Sud, Henn Kim est une figure active de la scène artistique. Elle est reconnue pour ses illustrations aux couleurs monochromes contrastées et ses thèmes d'introspection. La sculpture « Booby Trap », créée en 2021 en collaboration avec Mighty Jaxx, est une représentation saisissante du poids des émotions et du suspense des destins imprévisibles. Haute de 20 cm, cette sculpture en polystone capture l'essence même du message que cherchent à transmettre de nombreux artistes de street art et graffeurs : un message à la fois personnel et universel, encapsulé dans une forme accessible et profonde. Henn Kim et la résonance émotionnelle dans le pop art urbain L'œuvre de Henn Kim est reconnue pour sa simplicité apparente et la complexité de son interprétation. La sculpture « Booby Trap », à l'instar de ses œuvres bidimensionnelles, est d'une simplicité trompeuse : une figure tenant des grenades à la place des seins, un jeu de mots qui constitue une métaphore visuelle du fardeau que l'on peut porter. La tension entre la douceur attendue du corps humain et la brutalité des grenades invite à un dialogue sur la vulnérabilité et la force, un thème récurrent du pop art urbain. L'œuvre n'hésite pas à évoquer un sentiment de danger et de fragilité. La femme représentée a les yeux bandés, ajoutant une dimension de suspense et de mystère. C'est comme si elle ignorait le moment où son poids émotionnel deviendra insupportable – un sentiment profondément humain. Le polystone, en tant que matériau, enrichit le récit, conférant une impression de permanence et de gravité à des émotions par ailleurs fugaces. L'impact du piège dans le contexte de l'art du graffiti Bien que Booby Trap de Henn Kim ne soit pas un graffiti au sens traditionnel du terme, elle partage l'esprit de cet art, caractérisé par son immédiateté et son engagement public. Le graffiti véhicule souvent des messages sur les pressions sociales et les luttes personnelles, s'exprimant publiquement sur les murs de la ville. De même, Booby Trap s'empare de ces luttes personnelles et les expose sous une forme tangible. À l'instar du graffiti, cette sculpture est un instantané d'émotion, figé dans le temps mais d'une grande force expressive. Elle témoigne du pouvoir du street art à transcender les frontières conventionnelles des galeries d'art, touchant un public plus large grâce à sa profonde simplicité et à son impact visuel. Le caractère éphémère de Booby Trap, en édition limitée, s'accorde avec la nature souvent éphémère du graffiti, soulignant l'importance de saisir l'instant et l'émotion avant qu'ils ne disparaissent. La collaboration avec Mighty Jaxx illustre également une tendance où le street art et la culture du collectionnisme se rejoignent, créant de nouvelles plateformes permettant aux artistes de partager leur travail et aux collectionneurs d'appréhender l'art de manière plus intime. La sculpture Booby Trap est une œuvre majeure dans la continuité du street art et du graffiti. C'est une œuvre audacieuse dans le travail de Henn Kim, artiste pop contemporain dont l'œuvre continue de captiver et d'interpeller les spectateurs par ses métaphores visuelles et sa profondeur émotionnelle. La sculpture n'est pas qu'un simple objet esthétique ; elle invite à la réflexion. Cette pièce incite le spectateur à méditer sur nos propres fardeaux et sur l'imprévisibilité du parcours émotionnel de la vie. Avec « Booby Trap », Henn Kim enrichit le discours du street art, prouvant que la force de ce genre réside dans sa capacité à toucher le spectateur à un niveau profondément personnel, quel que soit le médium.

    $323.00

  • Outside Of Space And Time Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price En dehors de l'espace et du temps Giclee Print par Alexis Price

    Hors de l'espace et du temps, impression d'art giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 11x14 pouces (2021).

    $226.00

  • Groene Vlinder Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Groene Vlinder Giclee Print par Handiedan

    Œuvre de Groene Vlinder, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan. Tirage d'art giclée avec réalité augmentée, papier coton 315 g/m², gravure sur papier chiffon, 42 x 54 cm (image et papier), signé et numéroté, logo en relief, édition limitée à 88 exemplaires, 2020 Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/416245862 Utilise l' application Artivive

    $352.00

  • Acid B & V Blotter Paper Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Acid B & V Blotter Paper Archival Print par Glenn Barr

    Papier buvard Acid B & V, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Glenn Barr, œuvre d'art LSD de la culture pop. Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, qui s'inspire de l'art de Détroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, d'art régional, d'art outsider, d'art underground ou, selon l'expression qu'il emploie, de « B Cultural-isme ».

    $352.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Nan Goldin Kim In Rhinestones Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Nan Goldin Kim In Strass Skateboard Art Deck par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Nan Goldin Kim en strass, édition limitée, conçue par la marque Supreme. SS18 2018 Dans le cadre de sa collection Printemps/Été 2018, Supreme a collaboré avec la célèbre photographe américaine Nan Goldin. Ces planches de skate arborent les clichés emblématiques de Goldin. La planche en particulier, intitulée « Kim in Rhinestones », met en valeur le style photographique caractéristique de Goldin, caractérisé par des couleurs vibrantes et une grande richesse de détails.

    $233.00

  • Vacancy Giclee Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impression jet d'encre vacance par Meagan Magpie Rodgers

    Œuvre d'art Vacancy, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Meagan Magpie Rodgers. 80 tirages giclée 12”x20” signés et numérotés sur papier beaux-arts.

    $218.00

  • Thoroughbred Vulcanite Black Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Thoroughbred Vulcanite Black Archival Print par Naturel- Lawrence Atoigue

    Thoroughbred - Vulcanite Black, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Naturel Graffiti Street Artist, art pop moderne. « Thoroughbred est né de la même passion que l'on porte à Polo de Ralph Lauren. Revoir toutes les anciennes pièces Lo de 1994, c'est comme admirer une magnifique femme nue à cheval ! » - Naturel

    $243.00

  • 1942 AP Giclee Print by Brian Viveros

    Brian Viveros Estampe giclée AP de 1942 par Brian Viveros

    1942 AP Artist Proof Giclée Print de Brian Viveros, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste (EA) 2017 Signée et marquée EA Édition limitée Format 14x20 L'importance des estampes en édition limitée dans le street art pop et le graffiti Au sein du vaste domaine de l'art moderne, le Street Pop Art et le graffiti se sont imposés comme des courants puissants, mêlant la force viscérale de l'expression urbaine à l'attrait de la culture populaire. La pratique des tirages en édition limitée est devenue un aspect essentiel de ce mouvement artistique, comblant le fossé entre l'exclusivité des œuvres originales et le désir d'un public plus large d'en posséder. Parmi les pièces marquantes de cette catégorie figure le « 1942 AP Artist Proof Giclee Print » du célèbre artiste Brian Viveros, reconnu pour sa fusion unique de thèmes et de styles. Brian Viveros et le charme de l'« épreuve d'artiste giclée de 1942 » Brian Viveros s'est taillé une place à part dans le monde du pop art et du street art. Son œuvre, empreinte d'une puissance brute et d'une beauté délicate, met principalement en scène des figures féminines qui dégagent force et sensualité. L'« Épreuve d'artiste giclée de 1942 » illustre parfaitement le talent de Viveros, mêlant surréalisme et symbolisme à une sensibilité pop art affirmée. La rareté des épreuves d'artiste leur confère une valeur exclusive et un attrait particulier : il s'agit de tirages limités généralement réservés à la collection ou à l'usage de l'artiste, et souvent très prisés des collectionneurs. Le contexte artistique et culturel de l'œuvre de Viveros Les estampes en édition limitée, telles que « 1942 » de Viveros, offrent un récit captivant grâce à leur composition visuelle. L’inclusion de l’année « 1942 » dans l’œuvre invite à l’interprétation, lui conférant un poids historique et une potentielle signification symbolique. Le choix d’un papier beaux-arts comme support pour cette estampe de 35,5 x 51 cm souligne l’engagement envers la qualité, garantissant la pérennité des couleurs vibrantes et des détails minutieux de l’œuvre. Estomper les frontières : l'évolution du street art vers le panthéon des beaux-arts L'émergence du street art comme forme d'art à part entière est l'une des tendances marquantes de l'expression artistique contemporaine. Des artistes comme Viveros ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, leurs œuvres incarnant la fusion de la spontanéité et de la dimension subversive du street art avec la précision et le raffinement traditionnellement associés à l'art savant. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) témoigne de cette évolution culturelle, s'imposant à la fois comme une pièce d'histoire de l'art et un exemple vibrant du dynamisme qui anime la scène artistique actuelle. Entre les mains d'artistes comme Viveros, les tirages en édition limitée deviennent bien plus que de simples reproductions ; ils constituent des œuvres uniques et des artefacts historiques. Ils capturent l'essence du Street Pop Art et du graffiti, illustrant leur capacité à interpeller, provoquer et inspirer un public diversifié. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) de Viveros est non seulement une représentation de la fusion artistique, mais aussi une œuvre qui continue de résonner et de questionner les spectateurs contemporains.

    $845.00

  • Safe Passage Original Graphite Drawing by Craww

    Craww Dessin au graphite original Safe Passage par Craww

    Safe Passage, dessin original au graphite et aux crayons de couleur, réalisé à la main sur papier d'art à bords frangés par l'artiste pop moderne Craww. Dessin original signé de 2014 sur papier frangé à la main, 13 x 22,5 cm.

    $1,124.00

  • In The Nature of Daydreaming No 2 PP HPM Archival Print by Helice Wen

    Helice Wen Dans la nature de la rêverie n° 2 PP HPM Tirage d'archives par Helice Wen

    Dans la nature de la rêverie n° 2 PP HPM Tirage d'archives par Helice Wen Édition limitée Multiple peint à la main sur papier beaux-arts 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée et marquée PP HPM Peinture acrylique Impression embellie à la main Édition limitée Œuvre d'art Taille 17x24 Pigment d'archivage Beaux-arts. Exploration de la fusion entre le street art, le pop art et le graffiti dans « In The Nature of Daydreaming No 2 » d'Helice Wen Le monde de l'art a récemment été témoin d'un fascinant mélange de styles et de techniques, illustré par « In The Nature of Daydreaming No 2 » d'Helice Wen. Cette œuvre est un exemple remarquable de la manière dont les artistes contemporains entremêlent des éléments de street art et de graffiti pour créer des œuvres innovantes et visuellement saisissantes. Sortie en 2020, cette édition limitée, une estampe d'art peinte à la main (HPM), révèle la vision unique de Wen, fusionnant les techniques traditionnelles des beaux-arts avec l'énergie brute et expressive du street art. Helice Wen, artiste reconnue pour son œuvre émouvante et évocatrice, apporte un regard neuf sur le pop art. Son œuvre « In The Nature of Daydreaming No 2 » se distingue notamment par l'utilisation de peinture acrylique sur papier beaux-arts 290 g/m², un choix qui souligne l'alliance de la durabilité et de la délicatesse qui caractérise son travail. L'œuvre, mesurant 43 x 61 cm, témoigne de sa maîtrise des proportions et du détail. L'importance de l'épreuve d'imprimerie (EI) dans l'art contemporain L'épreuve d'imprimeur (PP) de cette œuvre occupe une place particulière dans le monde de l'art. Traditionnellement, les épreuves d'imprimeur étaient considérées comme faisant partie intégrante du processus d'impression, réservées à l'usage de l'imprimeur et généralement non destinées à la vente. Cependant, dans l'art contemporain, ces épreuves ont acquis une valeur considérable en tant que pièces uniques, souvent plus recherchées que les éditions courantes en raison de leur rareté et de l'implication directe de l'artiste. La décision de Wen de signer et de marquer cette œuvre comme une PP HPM renforce encore son exclusivité et son attrait pour les collectionneurs. L'embellissement manuel : un pont entre les beaux-arts et l'esthétique urbaine Le caractère artisanal de cette œuvre, rehaussé à la main, est un élément essentiel de son charme et de sa valeur. Ces embellissements consistent pour l'artiste à apporter une touche personnelle à chaque estampe, rendant chaque exemplaire de l'édition unique. Dans le travail de Wen, cette pratique brouille la frontière entre les estampes d'art traditionnelles et la spontanéité et l'individualité du street art. L'utilisation de la peinture acrylique pour les embellissements de « In The Nature of Daydreaming No 2 » confère non seulement texture et profondeur à l'œuvre, mais l'imprègne également de l'énergie brute caractéristique du graffiti. La qualité archivistique et son rôle dans la préservation de l'art moderne L'utilisation de pigments d'archivage dans les beaux-arts est un autre aspect qui distingue l'œuvre de Wen. Reconnus pour leur longévité, ces pigments garantissent que l'œuvre ne se décolore pas et ne se détériore pas avec le temps. Cette longévité est essentielle pour les collectionneurs et les amateurs d'art qui considèrent l'acquisition de telles pièces comme un investissement. Le papier beaux-arts de 290 g/m² utilisé pour cette estampe contribue également à sa durabilité, offrant un équilibre optimal entre grammage et texture. En résumé, « In The Nature of Daydreaming No 2 » d'Helice Wen est un exemple fascinant de la manière dont les artistes contemporains fusionnent les univers du street art, du graffiti et des beaux-arts. Par son choix de médium, ses embellissements à la main et son souci de la qualité d'archivage, Wen a créé une œuvre qui non seulement se démarque dans le paysage artistique moderne, mais qui remet également en question et repousse les limites des formes artistiques traditionnelles.

    $676.00

  • Smash Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Smash Archival Print par Adam Caldwell

    Estampe d'art en édition limitée Smash Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Adam Caldwell, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 14 x 17 pouces. Smash • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam Caldwell • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Gameface Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Sérigraphie Gameface par Derek Hess

    Gameface, édition limitée, sérigraphie 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Mon modèle, Kim-Fu, arbore ici les marques de bronzage les plus tendance du maillot de football. Le stade en arrière-plan est l'ancien stade municipal de Cleveland (RIP). » – Derek Hess

    $226.00

  • Carrion Crow Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Carrion Crow Giclee Print par Jason Levesque

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'œuvre Carrion Crow, par l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 16 x 12 pouces.

    $134.00

  • Feral Nude Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Feral Nude Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art représentant un nu sauvage, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.

    $134.00

  • Asstronaut 333 HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Astronaut 333 HPM Impression Giclée Embellie à la Main par Marwan Shahin

    Asstronaut 333 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier Photographique Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Marwan Shahin. « Asstronaut 333 » transcende une autre dimension. Ce troisième opus de la série Asstronaut est une édition très limitée à 33 exemplaires. Chaque Asstronaut est accompagné d'un casque holographique. Peint et orné à la main par l'artiste, chaque tirage est unique. « Asstronaut 333 », 2021, 50,8 x 63,5 cm, acrylique, glacis, giclée sur papier à gravure, orné à la main, signé, numéroté et estampillé. Légères pliures au centre de l'image, n'affectent pas l'image une fois encadrée.

    $352.00

  • Im Sorry Im on Fire AP Letterpress Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Je suis désolé, je suis en feu. Impression typographique AP par Dan Christofferson - Beeteeth

    Je suis désolé, je suis en feu. Épreuve d'artiste AP 2 couleurs, tirage typographique en édition limitée réalisé à la main sur papier beaux-arts par Dan Christofferson - Beeteeth. Artiste de street art rare et célèbre du pop art. Estampe d'artiste AP 2011 Signée et marquée Œuvre d'art AP Format 6x10 Impression typographique Beaux-Arts. « Je suis désolé, je suis en feu » de Dan Christofferson : Symbolisme émotionnel dans le street art pop et le graffiti « I'm Sorry, I'm on Fire » est une épreuve d'artiste typographique de 2011, réalisée par Dan Christofferson, plus connu sous son nom de Beeteeth. Cette œuvre rare, imprimée à la main au format 15 x 25 cm, illustre l'approche de Christofferson en matière de symbolisme narratif, à travers un minimalisme graphique et une iconographie chargée d'émotion. Imprimée en deux couleurs, un rouge corail discret et un bordeaux profond, elle capture un instant brûlant de prise de conscience et d'effondrement, rendu par la figure obsédante d'une femme en pleine transformation. De la fumée s'échappe de ses lèvres et des flammes jaillissent de sa tête ; l'image oscille entre le deuil introspectif et la catharsis mythologique. Le marquage AP et la signature attestent de son statut d'épreuve unique, renforçant sa rareté auprès des collectionneurs d'art urbain, de pop art et de graffiti. Symbolisme à travers la forme humaine et le feu mythique Le récit visuel se déploie autour d'une figure féminine nue dont le cou allongé et les mains stylisées évoquent l'iconographie religieuse, tandis que les volutes de fumée et de flammes jaillissant de son crâne suggèrent le chaos, la douleur et une surcharge psychique. L'utilisation par Christofferson de contours épais et nets et de hachures sélectives emprunte à l'esthétique traditionnelle de la bande dessinée tout en amplifiant la dimension surréaliste de la scène. Son regard est fixe, défiant et épuisé, suggérant une combustion émotionnelle plus intérieure qu'extérieure. L'estampe condense la vulnérabilité humaine et le spectacle divin en une composition concise qui maintient à la fois tension et immobilité. Il ne s'agit pas d'un feu littéral, mais d'une flambée existentielle, donnant au titre l'allure d'un cri étouffé. Maîtrise de la technique de l'impression typographique et des couleurs limitées L'œuvre de Dan Christofferson fusionne souvent les techniques d'impression historiques et les principes du design contemporain. Cette estampe typographique met en valeur la texture et la profondeur d'une manière impossible à reproduire numériquement. Le léger gaufrage de l'encre sur un papier d'art épais confère à l'œuvre une densité tactile qui renforce les thèmes de la physicalité et de la souffrance. L'utilisation de seulement deux couleurs d'encre impose une économie visuelle qui accentue le contraste et attire le regard vers le geste central de la flamme, de la fumée et de la chair. Cette palette minimaliste crée une résonance émotionnelle maximale, reflétant la tension intérieure du sujet. En tant qu'épreuve d'artiste, elle témoigne de la maîtrise de Christofferson lors du processus d'impression, soulignant l'empreinte personnelle laissée sur chaque pièce. Le lexique émotionnel de Dan Christofferson dans le pop art urbain Sous le nom de Beeteeth, Dan Christofferson a développé un langage visuel puisant ses racines dans l'iconographie sacrée, le mysticisme régional et une profonde intensité émotionnelle. Installé à Salt Lake City, il explore souvent le mythe, le rituel et les épreuves personnelles à travers un symbolisme contemporain et une grande précision graphique. « I'm Sorry, I'm on Fire » se distingue comme l'une de ses illustrations les plus intimes, transcendant la narration littérale pour présenter une métaphore viscérale de l'épuisement professionnel, de l'identité et des conflits intérieurs non résolus. Malgré sa taille modeste, la richesse émotionnelle et l'audace graphique de cette œuvre en font un élément significatif de l'évolution constante du Street Pop Art et du graffiti. Cette estampe se présente comme une méditation à la fois brève et puissante sur la transformation, le désespoir et la résilience.

    $150.00

  • Sea Lion Woman Silkscreen Print by Dave Kinsey

    Dave Kinsey Sérigraphie Sea Lion Woman par Dave Kinsey

    Femme lion de mer, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton, par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MARKT

    $330.00

  • New! Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Nouveau! Impression d'archives par Adam Caldwell

    Nouveau ! Tirage d'art en édition limitée, réalisé avec des pigments d'archivage sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Adam Caldwell. Œuvre d'art moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 17 x 14 pouces. Nouveau ! • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm (14 x 17 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam Caldwell • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Cicuta Giclee Print by Conrad Roset

    Conrad Roset Cicuta Giclee Print par Conrad Roset

    Œuvre d'art Cicuta, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Conrad Roset.

    $103.00

  • Marie I #2 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Adam Caldwell Marie I #2 Impression d'archives HPM par Adam Caldwell

    Marie I #2 Édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives embellies à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par Adam Caldwell, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2017 Édition limitée signée Eternal Return I • Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main et signé • Peinture, graphite et tampons à l'encre supplémentaires sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) Rehaussé à la main, signé et numéroté par l'artiste Adam Caldwell dans une édition limitée à 3 exemplaires • N° 2/3

    $340.00

  • Primal Scream Red Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Primal Scream Red par Aelhra

    Cri primal - Édition limitée rouge, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2013 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $217.00

  • Nude Blonde Woman 93 Original Oil on Cloth Painting by Peter Keil

    Peter Keil Femme blonde nue 93 Peinture à l'huile originale sur toile de Peter Keil

    Femme blonde nue 93 Peinture à l'huile originale sur toile de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de toile cousu à la main en relief 3D par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile signée et datée de 1993 par Peter Keil, sur panneau de toile rembourrée en relief, cousue à la main et prête à accrocher. Œuvre originale de 24 x 30 pouces (61 x 76 cm). Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écaillures peuvent donc être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Représentation d'une femme blonde nue, stylisée, les bras retenant ses cheveux derrière la tête. Exploration de la vivacité expressive dans « Femme blonde nue 93 » de Peter Keil « Femme blonde nue 93 » est une saisissante peinture à l'huile sur toile originale de Peter Keil, surnommé « l'Homme sauvage de Berlin » pour son art expressif et dynamique. Cette œuvre de 1993, signée et datée par l'artiste, présente une toile atypique : un panneau sur mesure, cousu à la main et en relief 3D, qui confère à l'œuvre une dimension tactile unique. Ses dimensions généreuses (61 x 76 cm) offrent une vue imprenable sur la représentation brute et sans retenue du corps humain par Keil. Il y capture l'essence d'une femme blonde nue, stylisée à l'extrême, dans une pose qui allie force et fluidité, ses bras soulevant élégamment ses cheveux derrière sa tête. La technique picturale de Peter Keil se caractérise par une application vigoureuse de peinture épaisse, contribuant à la richesse et à la profondeur de ses textures. Avec le temps, certaines œuvres de Keil peuvent présenter des signes d'écaillage de la peinture, un phénomène naturel qui reflète le passage du temps et les qualités organiques des matériaux qu'il utilise. Ces imperfections apparentes font en réalité partie intégrante du caractère de l'œuvre, incarnant la nature même du processus créatif spontané et émotionnel de Keil. Réinventer l'art figuratif à travers le prisme du street art et du graffiti Dans « Femme blonde nue 93 », Keil réinvente l'art figuratif avec une esthétique qui mêle la spontanéité et l'audace propres au street art et au graffiti. Son utilisation audacieuse de la couleur et de la forme s'inscrit dans le langage visuel de ces mouvements, qui s'affranchissent des frontières traditionnelles des beaux-arts. Ses œuvres transcendent la simple représentation pour évoquer des émotions et des récits qui rappellent l'impact visuel du street art et du graffiti. L'œuvre offre une expérience à la fois visuelle et physique : la toile en relief invite le spectateur à interagir avec la peinture au-delà du plan pictural. Ce mode de présentation illustre la volonté de Keil de repousser les limites de l'exposition d'art conventionnelle et de créer une expérience plus immersive. Acquérir une œuvre comme « Femme blonde nue 93 », c'est posséder un fragment de l'histoire vibrante de l'art contemporain. Les peintures de Keil sont très recherchées pour leur puissance expressive et leur place dans l'évolution de l'art, notamment dans le contexte du street art et du graffiti. Ses œuvres témoignent de la capacité de l'artiste à saisir la complexité de l'expression humaine par des coups de pinceau audacieux et une approche intrépide de la couleur. La peinture à l'huile originale de Peter Keil, « Femme blonde nue 93 », célèbre la forme et l'expression humaines, incarnant l'esprit débridé du pop art et du graffiti dans le cadre des beaux-arts. L'œuvre de Keil continue d'inspirer et de stimuler la réflexion, confirmant sa réputation d'artiste contemporain majeur qui, à travers chaque coup de pinceau vibrant, capture l'esprit de son époque.

    $4,376.00

  • Never Win Never Lose Gold Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Dans la nuit MMXXI - Or/Noir

    Achetez Into The Night MMXXI - Sérigraphie 2 couleurs tirée à la main en édition limitée or/noir sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés par Cleon Peterson Rare Street Art célèbre artiste pop. 32 x 32 pouces. Sérigraphie dorée et noire tirée à la main. imprimé sur du papier Coventry Rag 290 g/m² avec des bords frangés. Chaque tirage est signé et numéroté. Édition limitée de 125 La visualité du travail de Cleon Peterson est basée sur une variété d'influences, de la poterie grecque antique aux bandes dessinées, résultant en une monochromie et un fort symbolisme des couleurs. Plus en détail, les figures existent sur de multiples lignes droites, ce qui, par la suite, crée l'illusion que l'œuvre est divisée en niveaux. La perspective et l'impression de profondeur existent modérément dans l'art de Peterson et, tout comme dans les vases grecs, l'espace du fond est généralement laissé vide ou légèrement embelli.

    $863.00

  • Efflorescence Archival Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impression d'archivage d'efflorescence par Meagan Magpie Rodgers

    Estampe d'art en édition limitée, pigment d'archives, sur papier beaux-arts, par l'artiste pop moderne Meagan Magpie Rodgers. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 50 exemplaires. Format 22x18.

    $256.00

  • My Love Is Vengeance White Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Dans la nuit MMXXI - Or/Noir

    Achetez Into The Night MMXXI - Sérigraphie 2 couleurs tirée à la main en édition limitée or/noir sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés par Cleon Peterson Rare Street Art célèbre artiste pop. 32 x 32 pouces. Sérigraphie dorée et noire tirée à la main. imprimé sur du papier Coventry Rag 290 g/m² avec des bords frangés. Chaque tirage est signé et numéroté. Édition limitée de 125 La visualité du travail de Cleon Peterson est basée sur une variété d'influences, de la poterie grecque antique aux bandes dessinées, résultant en une monochromie et un fort symbolisme des couleurs. Plus en détail, les figures existent sur de multiples lignes droites, ce qui, par la suite, crée l'illusion que l'œuvre est divisée en niveaux. La perspective et l'impression de profondeur existent modérément dans l'art de Peterson et, tout comme dans les vases grecs, l'espace du fond est généralement laissé vide ou légèrement embelli.

    $835.00

  • Mark Bode Broad Brown Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Mark Bode Peinture en aérosol Mark Bode Broad Brown par Montana MTN

    Mark Bode - Bode Broad Brown Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'art croisée du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Bombe aérosol en édition limitée Montana Colors [2009] Couleur : Bode Broad Brown. Boîte signée par Mark Bode au feutre. Édition limitée à 150 exemplaires [78/150]. 500 bombes produites dans le monde. Dimensions de la boîte : 18,4 cm x 7,6 cm x 7,6 cm. Contenu : 400 ml. Neuf.

    $256.00

  • Caught Fire Yellow Pink B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side

    Achetez Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side HPM 2-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print With Acrylic, Silkscreen Ink and Spraypaint⁠ on 310 gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Une nouvelle petite édition peinte à la main du studio. Celui-ci avec l'image "Inside Out". Une édition studio classique, peinte et imprimée à la main, chacune avec ses propres touches. Ce papier est lourd, travaillé en profondeur et taché. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Édition variée peinte à la main de 24 Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archive Estampillé, gaufré et signé Faile 1986

    $6,303.00

  • Some Velvet Morning Wood Variant Silkscreen Print by Eric Pause

    Eric Pause Sérigraphie Some Velvet Morning Wood Variant par Eric Pause

    Some Velvet Morning - Wood Variant - Tirage à la main - Sérigraphie 16 couleurs sur papier plaqué bois 110 lb par l'artiste pop Eric Pause - Œuvre d'art rare en édition limitée. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 10 exemplaires. Format : 30x24.

    $712.00

  • Muse #668 Watercolor - Sprayed Paint Art Collection

    Conrad Roset Muse #668 aquarelle originale par Conrad Roset

    Muse #668 Œuvre d'art originale et unique à l'aquarelle sur papier aquarelle beaux-arts par le célèbre artiste de graffiti de rue Conrad Roset. Aquarelle originale et unique signée, datant de 2014. Dimensions : 12 x 15,7 pouces.

    $1,311.00

  • Subrosa Deck Skateboard by Faile Silkscreen

    Faile Planche à roulettes Subrosa Deck par Faile sérigraphie

    Planche de skateboard Subrosa Deck Limited Edition sérigraphiée, illustration de l'artiste de la culture pop urbaine Faile. FAILE SUBROSA, 2019 9,10" x 29,15" Bois d'érable 7 plis Édition de 150 exemplaires. Chaque planche est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé par le conservateur Roger Gastman qui confirme l'authenticité et la taille de l'édition.

    $676.00

  • Dye Job Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Dye Job Giclee Print par Jason Levesque

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.

    $134.00

  • Valerian Fever Dream Blotter Paper Archival Print by Camille Rose Garcia

    Camille Rose Garcia Valerian Fever Dream Blotter Paper Archival Print par Camille Rose Garcia

    Papier buvard Valerian Fever Dream, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Camille Rose Garcia, œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Rêve fiévreux de Valériane par Camille Rose Garcia – Œuvre d'art pop et graffiti sur papier buvard « Valeria Fever Dream » est une exploration hallucinatoire du fantastique et du surréalisme par Camille Rose Garcia. Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté sur papier buvard perforé à la main, cette œuvre est disponible en édition limitée (19 x 19 cm) depuis le 19 avril 2021. Elle fusionne la nostalgie psychédélique et une critique acerbe de la culture pop et est accompagnée d'un certificat d'authenticité. Le format buvard, historiquement associé à la culture LSD, est non seulement un clin d'œil à l'esthétique contre-culturelle, mais aussi une métaphore physique de la nature fragmentée et onirique de l'univers visuel de Garcia. La perforation manuelle réalisée par Zane Kesey confère à l'œuvre une dimension historique et symbolique, transformant chaque tirage en un témoignage tangible de l'histoire de l'art underground. Surréalisme visuel et densité symbolique dans l'œuvre de Garcia L'œuvre « Valeria Fever Dream » de Camille Rose Garcia plonge le spectateur dans un conte de fées fiévreux et chromatique, peuplé d'une flore mutante, d'équidés fantomatiques et d'une figure féminine aux allures de poupée. Réalisée dans des teintes fluorescentes éclatantes – roses vifs, violets acides, bleus cyan et verts émeraude – la composition suscite à la fois une désorientation visuelle et une fascination viscérale. Des formes organiques se fondent les unes dans les autres, comme issues d'un inconscient kaléidoscopique, évoquant la prolifération végétale, les récits animés et les fables apocalyptiques. Le style pictural de Garcia emploie des coulures maîtrisées, des lignes fluides et des techniques de superposition qui s'accordent à la fois avec l'urgence du graffiti et la précision formelle du surréalisme pop. Camille Rose Garcia et l'évolution du psychédélisme pop Née en Californie en 1970, Camille Rose Garcia s'est imposée comme une figure centrale du mouvement lowbrow et pop surréaliste, s'inscrivant dans la lignée d'artistes de la côte ouest américaine tels que Mark Ryden et Robert Williams. Puisant son inspiration dans la musique punk, l'animation Disney et l'illustration historique, son œuvre critique la dégradation environnementale et l'exploitation capitaliste tout en conservant une atmosphère visuellement envoûtante, digne d'un conte de fées. « Valérian Fever Dream » illustre sa démarche caractéristique : un chaos minutieusement rendu, mais ancré dans une figuration narrative. Dans le domaine du street art et du graffiti, Garcia a tracé un chemin unique où le conte de fées rencontre la férocité, fusionnant souvent l'art des galeries avec la rébellion urbaine. L'art du buvard comme toile contre-culturelle Le choix du buvard pour cette œuvre est profondément significatif. Historiquement utilisé comme support de diffusion du LSD, le buvard est devenu un support vénéré dans les cercles artistiques psychédéliques et underground. « Valerian Fever Dream » transcende le simple objet décoratif : c’est une pièce de collection ancrée dans la narration contre-culturelle. Perforée à la main par Zane Kesey, fils de Ken Kesey, l’auteur de « Vol au-dessus d’un nid de coucou », l’œuvre se situe au croisement de l’iconographie de l’acid wave et de l’expression surréaliste moderne. L’univers onirique de Garcia, encodé à cette échelle intime, permet aux collectionneurs de tenir entre leurs mains un fragment de mythe moderne : un instantané saisissant de rébellion, de symbolisme et d’illusion, transformé en œuvre d’art.

    $352.00

  • Aquarius Pink HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Sérigraphie au pochoir Aquarius Pink HPM par Lady Aiko

    Aquarius - Pochoir rose, sérigraphie en édition limitée 10 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, 2019. Dimensions de l'œuvre : 20 x 24 pouces. « Puisque ce projet vise à aider les habitants de Flint qui souffrent du manque d'eau, je souhaitais utiliser l'image d'une jeune fille incarnant l'esprit de l'eau. Tel un ange des eaux, elle se détend dans un verre d'eau. L'eau devrait être libre et propre pour tous, car nous faisons tous partie de la nature. J'ai travaillé sur cette estampe tout au long du mois de février, la coloriant à la main, une à une. C'était la période du Verseau, signe astrologique symbolisant la présence de l'eau. J'ai également découvert que le mot Verseau faisait référence au système d'adduction d'eau public dans la Rome antique. Lorsque j'ai appris ce qui s'est passé lors de la crise de l'eau à Flint, j'ai eu du mal à croire que cela se reproduise aujourd'hui, et je suis furieuse de l'inaction du gouvernement. C'est une honte ! Comment se fait-il que les anciens aient pu fournir de l'eau potable à tous, et pas le Michigan en 2018 ? » – Aiko Aquarius – Pink par Aiko : L’esprit de l’eau dans l’art pop urbain et le graffiti Aquarius – Pink est une sérigraphie multicouche réalisée à la main au pochoir en 2019 par l'artiste contemporaine japonaise Aiko, reconnue pour ses compositions audacieuses mêlant féminité, rébellion et iconographie culturelle. Cette édition limitée à seulement 35 exemplaires mesure 51 x 61 cm et est imprimée sur papier d'art grâce à une combinaison de techniques de sérigraphie et de coloration au pochoir appliquée à la main. Chaque estampe a été personnalisée par l'artiste, conférant à chaque pièce une dimension artistique unique et une grande singularité. L'œuvre a été créée pour sensibiliser le public et mobiliser des soutiens face à la crise de l'eau à Flint, unissant ainsi l'esthétique vibrante d'Aiko à une cause ancrée dans une réelle urgence humaine et un impératif de justice environnementale. Symbolisme visuel et composition Au centre de la composition se trouve une figure féminine nue stylisée, rendue avec des lignes nettes et des couleurs vives, se prélassant avec grâce dans un verre d'eau. La femme porte un masque de papillon, signature d'Aiko, symbolisant la transformation et une force délicate. Son corps semble détendu, bercé par une eau cristalline et immergé dans des motifs de cœurs et des motifs floraux pochoirés qui flottent doucement autour d'elle. Cette gardienne symbolique de l'eau évoque une présence divine ou mythologique, un clin d'œil visuel aux éléments naturels et aux protecteurs spirituels. Derrière elle, un grand cadre en forme de cœur et des motifs épars rappellent à la fois le muralisme urbain et la complexité des estampes japonaises traditionnelles, affirmant la maîtrise interculturelle d'Aiko. Détails réalisés à la main et résonance politique Chaque estampe de cette édition a été soigneusement coloriée à la main par Aiko au cours du mois de février 2019. Ce choix était délibéré, alignant ainsi le processus créatif sur la saison astrologique du Verseau. Le parallèle établi par Aiko entre les aqueducs de la Rome antique et les crises de l'eau contemporaines renforce l'ironie historique et l'injustice inhérentes à la situation de Flint. Elle canalise sa colère et son incrédulité à travers une esthétique empreinte de joie, de sensualité et de beauté – une protestation visuelle empreinte de douceur. La superposition de couleurs au pochoir, des cœurs fluorescents aux papillons pastel, souligne la dualité entre beauté artistique et défaillance sociale. L'influence d'Aiko sur le graffiti contemporain et l'expression féministe Lady Aiko, alias Aiko Nakagawa, est une figure internationalement reconnue du street art et du graffiti. Son langage visuel fusionne les influences du manga japonais, du pop art occidental, de l'iconographie féministe et de la tradition du pochoir urbain. Avec Aquarius – Pink, elle confirme sa maîtrise de la sérigraphie et utilise sa notoriété pour dénoncer les problèmes systémiques. Cette œuvre, loin d'être purement décorative, est porteuse d'un message militant, alliant délicatesse et force de conviction. L'accent mis sur l'accès à l'eau potable, l'émancipation des femmes et la réflexion historique illustre la capacité d'Aiko à transformer la critique culturelle en un récit visuel complexe. Aquarius – Pink témoigne du pouvoir de l'art à inspirer la prise de conscience et à créer un lien émotionnel face aux défaillances environnementales et politiques.

    $1,099.00

  • You’re New Around Here, Aren’t You? Glow AP Silkscreen Print by Bernie Wrightson

    Bernie Wrightson Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ? Sérigraphie Glow AP par Bernie Wrightson

    Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ? - Glow, édition limitée, sérigraphie artisanale 10 couleurs phosphorescente sur papier naturel 100 lb, par Bernie Wrightson, artiste macabre de pop art moderne. Épreuve d'artiste AP 2014 Signée et marquée AP Œuvre d'art en édition limitée, format 20x30 Épreuve d'artiste AP, variante phosphorescente, 11 couleurs (phosphorescence incluse), dimensions 20×30, signée, édition limitée à 75 exemplaires. Imprimée sur papier naturel 100 lb.

    $863.00

  • Gravity PP Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas Gravity PP Tirage d'archives par Sarah Joncas

    Gravity PP, épreuve d'impression d'archives par Sarah Joncas, édition limitée sur papier d'art Moab 290 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2019 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 12x15 Pigments d'archivage L'attrait de « Gravity PP » par Sarah Joncas L'épreuve d'artiste « Gravity PP » est une œuvre fascinante de Sarah Joncas, artiste pop contemporaine dont les créations subtiles font le lien entre la force évocatrice du street art et la précision des techniques classiques. Cette épreuve d'artiste (PP) de 2019, signée et marquée comme telle, témoigne de la vision de Joncas. Tirée en édition limitée, elle offre un aperçu du processus créatif méticuleux qui sous-tend son travail. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², cette œuvre de 30,5 x 38 cm, intitulée « Gravity », met en scène une figure féminine qui incarne la gravité non seulement des forces physiques, mais aussi des courants émotionnels profonds. Éléments visuels et symbolisme dans l'œuvre de Joncas Dans « Gravity PP », Joncas capture un instant céleste et intime. Le regard du sujet se détourne du spectateur, perdu dans la contemplation, face à une lune immense et un ciel étoilé. La présence de la lune, symbole universel du féminin, enrichit l'œuvre de significations liées aux cycles, à la réflexion et au changement. En écho à cette symbolique, les ondulations de ses cheveux et le tatouage de méduse dans son dos suggèrent fluidité et adaptabilité. La palette de couleurs est précise ; les tons froids évoquent la nuit et l'océan, univers de profondeur et de mystère. Cette estampe incarne l'essence même du pop art par sa représentation stylisée et ses images saisissantes. Elle porte également en elle la force émotionnelle propre aux tags et aux fresques murales expressives du street art. L'œuvre de Joncas est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à une interprétation personnelle du récit intérieur du sujet. Savoir-faire et exclusivité des estampes de Joncas Le choix du papier beaux-arts Moab par Sarah Joncas pour « Gravity PP » témoigne de son engagement envers la qualité et la pérennité de ses estampes. L’utilisation d’encres pigmentaires garantit la longévité de l’œuvre, préservant la profondeur et l’éclat des couleurs. La mention « PP » est significative : les épreuves d’imprimerie sont souvent réservées à la collection de l’artiste ou servent de référence lors du processus d’impression, ce qui les rend très recherchées par les collectionneurs pour leur rareté et l’implication directe de l’artiste dans leur production. Le tirage limité de « Gravity PP » est une caractéristique de l’œuvre de Joncas, faisant écho à l’esprit des tirages limités des estampes de street art et à la vocation de collection des objets pop art. Cette rareté renforce l’attrait de l’estampe, offrant aux collectionneurs un fragment tangible de l’héritage de l’artiste. La voix artistique de Joncas dans le contexte du pop art et du street art La voix artistique de Sarah Joncas apporte un souffle nouveau à la scène artistique contemporaine, fusionnant avec brio l'esthétique du pop art et l'âme du street art. Son œuvre, dont « Gravity PP », célèbre la puissance du récit visuel, où chaque élément est soigneusement choisi pour susciter l'émotion et la réflexion. Dans le contexte du pop art et du street art, Joncas se distingue par sa capacité à exprimer des thèmes complexes à travers une seule image. Son travail transcende le cadre urbain et accède au domaine des beaux-arts sans rien perdre de l'accessibilité et de la résonance émotionnelle propres au street art. « Gravity PP » illustre parfaitement comment l'art de Joncas transcende les frontières, offrant un récit aussi infini que le ciel nocturne qu'il représente.

    $380.00

  • Rest Archival Print by Tran Nguyen

    Tran Nguyen Impression d'archives de repos par Tran Nguyen

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Tran Nguyen. Œuvre d'art moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 20 x 20 pouces. Tirage d’art de qualité archivistique. Tran Nguyen, artiste reconnu dans les domaines de l'art moderne, du pop art et du street art, nous offre une expérience visuelle envoûtante avec « Rest ». Créée en 2019, cette œuvre capture la beauté troublante et la minutie qui font la renommée de Nguyen. Elle juxtapose la vie et la mortalité, symbolisées par la silhouette éthérée d'une femme et celle d'un squelette, toutes deux enveloppées d'une chevelure fluide et de motifs ornementaux. Les contrastes saisissants entre les fonds sombres et la peau pâle et lumineuse de la femme, ainsi que les verts opulents, évoquent la sérénité, la contemplation et l'imbrication inexorable de la vie, de la mort et de la nature. L'estampe, intitulée « Rest », témoigne de la maîtrise de l'impression pigmentaire d'archives, réputée pour sa capacité à restituer chaque nuance et chaque trait de l'œuvre originale. Utilisant le papier Moab Entrada 290 g/m², un support réputé pour sa capacité à restituer des couleurs riches et à offrir une texture impeccable, cette œuvre promet une longévité et une beauté visuelle exceptionnelles. Chaque exemplaire, mesurant 50 x 50 cm, est une expression d'élégance et de profondeur, idéale pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Renforçant encore son attrait, « Rest » est une édition limitée à seulement 50 exemplaires dans le monde. Chaque tirage est méticuleusement signé et numéroté par Tran Nguyen, garantissant son authenticité et son exclusivité. L'œuvre est une sublime illustration du talent de Nguyen, où le réel et l'éthéré se confondent, invitant à une introspection sur l'existence, la beauté et la nature éphémère de la vie.

    $298.00

  • Day of the Dead Giclee Print by Leslie Ditto

    Leslie Ditto Jour des Morts Impression Giclée par Leslie Ditto

    Œuvre d'art du Jour des Morts, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par Leslie Ditto, artiste de graffiti de la culture pop. 2011, 1er tirage de 75 exemplaires

    $217.00

  • Prescient Original Graphite Drawing by Craww

    Craww Dessin au graphite original prémonitoire par Craww

    Dessin original et visionnaire de style pop art moderne, réalisé à la feuille d'or et au crayon graphite sur bois encadré par l'artiste Craww. Dessin au crayon, technique mixte, à la feuille d'or, signé en 2014, sur bois encadré, 12 x 16 pouces

    $1,917.00

  • Playbot 1 Giclee Print by Mimi Yoon

    Mimi Yoon Playbot 1 Giclee Print par Mimi Yoon

    Playbot 1 Artwork Giclée en édition limitée, impression sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Mimi Yoon. Édition limitée signée pour Sneaker Con 2021

    $218.00

  • Mannequin 3 Art Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Mannequin 3 Art Sculpture par Denial - Daniel Bombardier

    Mannequin 3 Sculpture originale en techniques mixtes. Œuvre d'art représentant un mannequin, réalisée par l'artiste de rue et graffeur Denial, artiste pop moderne. Sculpture originale signée de 2013 recouverte de centaines d'autocollants de marques personnalisées. Dimensions de l'œuvre : 51 x 26. L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost ont uni leurs forces dans une exposition audacieuse de nouvelles œuvres qui explorent les limites de l'appropriation en confrontant les réinterprétations de notre société dystopique actuelle. À la croisée dynamique du pop art urbain et du graffiti, la sculpture originale « Mannequin 3 », réalisée en techniques mixtes par l'artiste Denial, offre un commentaire saisissant sur la société de consommation et la saturation des marques dans la vie moderne. Cette sculpture originale signée, datant de 2013, est une exploration profonde de l'identité et du matérialisme, méticuleusement recouverte de centaines d'autocollants de marques, autant de témoignages de l'influence omniprésente du commerce. Denial, artiste canadien, s'est forgé une réputation grâce à ses œuvres stimulantes qui intègrent souvent des éléments du pop art avec une touche de subversion, incitant les spectateurs à repenser leur environnement et les messages qui les bombardent quotidiennement. Cette œuvre en particulier, avec son mannequin grandeur nature, devient une toile qui reflète l'obsession de notre société pour les marques et la marchandisation de l'identité humaine. Le mannequin se transforme en une mosaïque de logos commerciaux, chaque autocollant étant méticuleusement placé pour créer une tapisserie à la fois familière et troublante. Cette sculpture symbolise le style de l'artiste, qui mêle souvent humour et critique et brouille les frontières entre culture populaire et culture savante. En s'appropriant les symboles mêmes de la société de consommation, Denial nous invite à réfléchir à la valeur que nous accordons aux identités de marque et à leur omniprésence dans nos vies. Ses dimensions, 51 x 26 cm, lui confèrent une présence incontournable, dominant l'espace et invitant à la contemplation. À travers « Mannequin 3 », Denial, en collaboration avec Ben Frost, artiste australien reconnu pour son travail provocateur, invite les spectateurs à explorer les complexités de l'appropriation et le rôle du marketing de marque dans notre perception du monde. La sculpture n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; elle est un constat sur l'état de notre société, une société où la frontière entre l'individu et le produit est de plus en plus floue.

    $6,126.00

  • Signal Flare Archival Print Art by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Signal Flare Archival Print par Adam Caldwell

    Achetez Signal Flare Edition Limitée Archival Pigment Prints sur 310gsm Museum Natural Fine Art Paper par Adam Caldwell graffiti street artiste pop art moderne. "Ceci est une peinture d'un de mes modèles préférés, Victoria. Je l'ai peinte devant une photo vintage d'un signaleur de chemin de fer balançant une lanterne la nuit. Il envoie des informations au conducteur du train en déplaçant la lumière selon différents motifs. Il y a aussi des éléments d'un modèle architectural, un tuyau d'incendie jaune fuyant et une copie publicitaire rétrograde des années 1950. Cette pièce faisait partie d'une exposition récente avec Ekundayo et Joram Roukes "New Generation" à la galerie Thinkspace en juillet 2013. J'ai utilisé une copie publicitaire , des photos historiques et des figures féminines comme éléments dans la plupart des pièces. C'est un peu plus simple que la plupart de mes compositions. La figure est également très centrée, je pousse généralement pour un placement plus asymétrique, mais j'aime le résultat. " -Adam Caldwell

    $217.00

  • Au Naturel 2014 Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Au Naturel 2014 Sérigraphie par Aelhra

    Au Naturel 2014 Édition limitée 1 couleur, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $217.00

  • Special Offer Original Spray Paint Acrylic Painting by Ben Frost

    Ben Frost Offre spéciale Peinture acrylique originale en aérosol par Ben Frost

    Offre spéciale : Peinture originale de la Compagnie des Voleurs, réalisée à la bombe aérosol, à l’acrylique et avec des techniques mixtes sur panneau de bois par Ben Frost, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2013, réalisée à l'acrylique et à la bombe aérosol, format 24 x 32 pouces. Offre spéciale : « Company of Thieves » de Ben Frost : une exploration audacieuse du consumérisme dans l’art urbain pop et le graffiti. « Offre spéciale » : « Company of Thieves » de Ben Frost est une œuvre originale saisissante, mêlant peinture aérosol, acrylique et techniques mixtes sur panneau de bois. Elle capture l’énergie subversive du street art et du graffiti. Créée en 2013, cette œuvre originale signée mesure 61 x 81 cm et illustre la technique caractéristique de Frost, qui consiste à fusionner imagerie provocatrice et publicité. Dans cette pièce, une figure masquée, évoquant un personnage de dessin animé célèbre, se détache sur un fond chaotique jonché d’étiquettes de soldes, de réductions et de slogans publicitaires. Frost manipule le langage visuel de la société de consommation pour confronter le spectateur à des vérités dérangeantes sur la marchandisation du corps humain et l’influence omniprésente des marques sur l’identité moderne. La construction et la puissance thématique de l'offre spéciale Company of Thieves L'utilisation de la peinture en aérosol et de l'acrylique par Ben Frost crée une texture visuellement agressive qui complète le contenu dérangeant de « Special Offer Company of Thieves ». L'arrière-plan, orné d'une enseigne de soldes rouge et rose vif, amplifie le sentiment d'urgence et de séduction qui sous-tend les tactiques marketing modernes. Sur cette scène chaotique, Frost place une silhouette noire et grise, partiellement peinte et parée d'un simple morceau de tissu rouge, tirant sur ses vêtements de manière suggestive. La tête de la silhouette, en forme d'oreilles de souris, ajoute une référence troublante à la culture pop, associant l'innocence et le marketing des entreprises à une sexualité débridée. L'œuvre de Frost oblige les spectateurs à se confronter aux dynamiques d'exploitation souvent dissimulées derrière une publicité lisse et un divertissement aseptisé. Son utilisation superposée de techniques mixtes renforce la fragmentation de l'identité dans la société de consommation, une caractéristique puissante du Street Pop Art et du graffiti. Le rôle de Ben Frost comme figure de proue du street art et du graffiti modernes Né en Australie, Ben Frost repousse sans cesse les limites du street art et du graffiti grâce à sa critique incisive de la publicité, de l'industrie pharmaceutique et de la culture du divertissement. Son art puise dans le familier pour le distordre et révéler les absurdités et contradictions sous-jacentes de la vie contemporaine. Dans « Special Offer Company of Thieves », Frost illustre parfaitement cette démarche en transformant les symboles commerciaux en toile de fond d'une rébellion et d'une introspection profondes. Son utilisation éclatante de la couleur, la juxtaposition d'icônes et la présentation percutante de l'œuvre invitent à une interaction active plutôt qu'à une simple contemplation. La capacité de Frost à susciter la réflexion et le malaise par l'humour et la distorsion a consolidé sa place parmi les artistes les plus importants de l'évolution du graffiti et du street art modernes influencés par le pop art. L'importance culturelle et artistique de l'offre spéciale de Company of Thieves L'œuvre « Company of Thieves », présentée ici dans le cadre de l'offre spéciale, est une pièce d'art urbain pop et graffiti d'une grande valeur, abordant de front les problématiques contemporaines d'exploitation et de marchandisation des consommateurs. Le choix d'un panneau de bois comme support confère à l'œuvre une robustesse et un aspect urbain authentiques, tandis que la combinaison de peinture aérosol et de couches acryliques lui apporte profondeur et dynamisme. Le contraste délibéré entre la figure et le fond chaotique d'affichage des prix illustre la surcharge de stimuli qui caractérise la publicité et l'expérience de consommation modernes. Signée par Ben Frost, cette peinture originale de 2013 demeure une œuvre majeure qui, non seulement reflète l'évolution esthétique de l'art urbain pop, mais invite également le public à questionner les récits qui lui sont quotidiennement imposés par les médias et le commerce.

    $8,404.00

  • Schyphozoan Lifecycle Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Schyphozoan Lifecycle Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art représentant le cycle de vie des Schyphozoaires, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 18 x 12 pouces.

    $134.00

  • Butterfly Trap Archival Print by Steven Lopez

    Steven Lopez Impression d'archives Butterfly Trap par Steven Lopez

    Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée « Piège à papillons » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Steven Lopez, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « J’ai exploré le motif du papillon monarque dans mes portraits et, bien que j’aie apprécié cet aspect, je souhaitais comprendre comment l’utiliser dans d’autres contextes. J’ai d’abord dessiné la figure dans mon carnet de croquis en observant ma muse. J’ai aimé la fluidité du dessin et je me suis demandé comment je pourrais l’intégrer à une peinture. Quelques jours plus tard, l’idée m’est venue en écoutant « Butterfly » de Jamiroquai. C’était la première fois que j’ajoutais un effet de violence à l’arrière-train. La sous-couche a été appliquée au pinceau, les textures grossières étant réalisées au couteau à palette. La sous-couche est devenue un élément central de mon travail. Elle m’a permis de mieux comprendre comment capturer la lumière et distinguer les ombres avec une plus grande dextérité. Une nouvelle perspective s’est ouverte à moi, me donnant l’impression de tout réapprendre. » – Steven Lopez

    $211.00

  • 100% Angel Large Giclee Print by Bei Badgirl

    Bei Badgirl 100% Angel Large Giclee Print par Bei Badgirl

    100% Angel - Grande œuvre d'art imprimée en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Bei Badgirl. Tirage giclée de luxe de qualité galerie sur papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², signé par l'artiste. Grand format : 41 x 56,5 cm. 100% Ange – Grand tirage giclée en édition limitée par Bei Badgirl « 100% Angel » est une superbe estampe giclée grand format de l’artiste graffiti Bei Badgirl, figure emblématique de la pop culture. Cette œuvre d’art de qualité galerie est imprimée sur papier d’art Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², garantissant une vivacité des couleurs exceptionnelle et une grande longévité. Signée par l’artiste, l’estampe mesure 41 x 56,5 cm (16 x 22,5 pouces), ce qui en fait une pièce maîtresse du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Cette œuvre incarne l’esthétique audacieuse, hyper-féminine et ludiquement rebelle qui caractérise Bei Badgirl, mêlant influences contemporaines, culture kawaii japonaise, mode urbaine et surréalisme pop. L'œuvre met en scène une figure féminine stylisée et exagérée, aux longs cheveux blonds, aux cils XXL et à l'attitude à la fois innocente et affirmée. Vêtue d'un bikini rose et blanc inspiré des lapins, orné de pompons en fourrure et d'un nœud, elle incarne un mélange de nostalgie, de séduction et de rébellion pop. La palette de couleurs pastel douces, contrastant avec d'épais contours noirs, renforce l'impact visuel et en fait une pièce emblématique de la collection d'estampes de l'artiste. Bei Badgirl et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Bei Badgirl est une artiste de renommée internationale dont le travail fusionne l'esthétique du street art avec la culture pop, la mode et les thèmes féministes. Son art est reconnu pour sa représentation singulière de figures féminines ultra-glamour, inspirées des dessins animés, qui remettent en question les notions traditionnelles de beauté, de sexualité et d'émancipation. Puisant son inspiration dans les mangas japonais, l'art pin-up occidental et la culture pop des années 90, Bei Badgirl a cultivé une identité visuelle à la fois nostalgique et avant-gardiste. Son œuvre puise profondément dans le langage visuel du graffiti et du pop art urbain, se caractérisant souvent par des lignes audacieuses, une iconographie ludique et des sujets provocateurs. À travers des personnages comme celui de 100% Angel, Bei Badgirl explore les thèmes de la féminité, de l'identité et de l'expression de soi, célébrant la puissance d'une esthétique hyper-féminine dans un genre historiquement dominé par des visuels plus agressifs et masculins. Sa capacité à fusionner harmonieusement des visuels doux et oniriques avec des thèmes forts et affirmés fait d'elle une artiste marquante de l'art urbain contemporain. L'art de l'impression giclée et son rôle dans l'art urbain moderne L'impression giclée est devenue un médium incontournable pour les artistes du Street Pop Art et du graffiti, permettant des reproductions haute résolution fidèles à l'œuvre originale. Ce procédé d'impression utilise des encres d'archivage sur un papier beaux-arts, garantissant des couleurs éclatantes et fidèles à la vision de l'artiste. Le choix du papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² sublime la profondeur et la richesse de l'impression, offrant un fini mat luxueux qui s'accorde parfaitement à l'esthétique à la fois douce et audacieuse du travail de Bei Badgirl. Les tirages giclée en édition limitée, surtout ceux signés par l'artiste, revêtent une grande importance dans le monde de l'art contemporain. Ils permettent aux artistes de diffuser leur travail auprès d'un public plus large tout en préservant l'exclusivité et l'intégrité artistique. Dans le cas de « 100% Angel », le tirage constitue à la fois une pièce de collection et une représentation de l'influence grandissante de Bei Badgirl sur l'esthétique urbaine moderne. Valeur de collection et impact culturel de 100% Angel 100% Angel est bien plus qu'une œuvre visuellement saisissante ; c'est une réflexion sur la féminité moderne, l'image de soi et le caractère à la fois ludique et rebelle de l'esthétique pop culture. La capacité de Bei Badgirl à fusionner les techniques des beaux-arts avec l'esthétique urbaine lui a valu un public fidèle parmi les collectionneurs, les créateurs de mode et les amateurs d'art urbain. Son travail trouve un écho auprès d'un public sensible à la fusion du surréalisme pop, de la culture graffiti et de l'esthétique numérique contemporaine. Tirée en édition limitée, cette estampe est une occasion rare d'acquérir une pièce de l'œuvre de Bei Badgirl. La combinaison de matériaux haut de gamme, de techniques d'impression méticuleuses et de la signature de l'artiste fait de « 100% Angel » une œuvre très recherchée au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Qu'elle soit exposée en galerie, dans une collection privée ou dans un intérieur contemporain, cette pièce témoigne de l'influence de la culture pop sur l'art contemporain.

    $134.00

  • Unicorn Man Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Licorne Man, reproduction giclée de Mike Mitchell

    Licorne Man, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces). Homme nu avec corne de licorne, pensif. Impression giclée par Mike Mitchell. Homme licorne dans une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Unicorn Man », une estampe giclée en édition limitée de Mike Mitchell, illustre parfaitement la fusion caractéristique de l'artiste entre humour, surréalisme et pop art contemporain. Sortie en 2014 à 100 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne la fantaisie et la satire propres au street art moderne. Avec ses lignes épurées, sa palette de couleurs pastel douces et son sujet à la fois absurde et contemplatif, elle remet en question les normes artistiques conventionnelles tout en interrogeant la perception de soi et le rôle du fantasme dans le quotidien. L'absurdité ludique de l'image « L'Homme-Licorne » représente un homme nu, assis, dans une pose paisible et méditative. Son physique rondouillard, ses traits enfantins et sa petite moustache confèrent au personnage une dimension à la fois comique et attachante. L'élément le plus frappant reste cependant la corne de licorne qui jaillit de son front, scintillante et se fondant dans ses cheveux blonds et soyeux. Une petite queue de licorne renforce encore cette métamorphose mythique, suggérant subtilement que cet homme, malgré son humanité ordinaire, se perçoit comme un être plus magique. L'œuvre de Mike Mitchell met souvent en lumière l'absurde d'une manière à la fois humoristique et étrangement stimulante. « L'Homme-Licorne » ne fait pas exception. En plaçant un homme par ailleurs ordinaire dans un contexte extraordinaire, l'œuvre interroge les notions d'identité, d'acceptation de soi et de besoin d'évasion. Le pop art urbain utilise fréquemment de telles représentations exagérées pour engager le public dans un dialogue ludique et profond sur la vie moderne. Éléments stylistiques et surréalisme pop La composition d'« Homme-Licorne » s'inscrit dans les principes du surréalisme pop, un mouvement qui mêle des éléments de la culture populaire à une imagerie onirique ou absurde. Les lignes nettes, presque caricaturales, reflètent une esthétique numérique très soignée, caractéristique du street art pop contemporain. La palette de couleurs restreinte, dominée par des teintes beige chaud et rose tendre, confère à l'œuvre une douceur et une convivialité qui rendent le personnage accessible malgré l'étrangeté de sa transformation. Le style unique de Mitchell combine des techniques d'illustration qui évoquent la nostalgie tout en conservant une touche de modernité. Les couleurs franches et franches, ainsi que la simplicité expressive de la figure, créent une impression d'immédiateté, rendant l'œuvre facile à appréhender tout en lui conférant une profondeur de sens. La lueur onirique qui entoure la corne de la licorne souligne la nature surréaliste de la perception que le personnage a de lui-même, invitant le spectateur à pénétrer dans son univers imaginaire. Symbolisme et commentaire culturel L'œuvre « Unicorn Man » dépasse le simple humour visuel pour s'inscrire dans le champ du commentaire culturel. Dans le street art et le graffiti, le fantastique sert souvent à interroger la réalité. La pose paisible et méditative du personnage suggère l'acceptation de son identité unique, aussi absurde puisse-t-elle paraître aux yeux d'autrui. Ceci pourrait symboliser la lutte pour l'expression de soi et l'individualité dans un monde qui prône souvent le conformisme. La licorne elle-même est depuis longtemps associée à la pureté, à la magie et à des idéaux inaccessibles. En juxtaposant ce symbolisme mythique à une figure humaine ordinaire, l'œuvre met en lumière la tension entre aspiration et réalité. Elle suggère que chacun, à sa manière, nourrit le désir d'être perçu comme extraordinaire, même si ce fantasme n'existe que dans son imagination. L'attrait persistant de l'homme-licorne Unicorn Man continue de fasciner les collectionneurs et les amateurs d'art pop contemporain grâce à son mélange de fantaisie, de satire et de thèmes qui invitent à la réflexion. Le tirage limité de cette estampe en fait une pièce très recherchée dans les milieux du street art et du graffiti. La capacité de Mike Mitchell à allier humour et sophistication artistique garantit la pertinence et l'attrait constants de son œuvre. Cette œuvre nous rappelle que la créativité s'épanouit dans l'inattendu. En fusionnant le ridicule et la sérénité, Unicorn Man invite les spectateurs à embrasser leur part d'absurdité et à trouver la magie dans le quotidien. Qu'on y voie un personnage léger ou une métaphore plus profonde de la perception de soi, l'œuvre renforce le pouvoir du street art de bousculer les perspectives tout en suscitant le sourire.

    $121.00

Nude

Nudes in Graffiti Street Pop Art est un style d'art qui combine des éléments du street art, du pop art et du portrait nu. Ce type d'art présente généralement un sujet nu ou partiellement nu représenté dans un environnement stylisé inspiré des graffitis. L'utilisation de couleurs vives, de formes graphiques et de texte est courante dans ce style d'art, ainsi que l'incorporation de motifs urbains tels que des murs de briques, des graffitis et des panneaux de signalisation. Le sujet peut être représenté dans une variété de poses, allant de séduisantes et séduisantes à puissantes et conflictuelles. Le nu dans le graffiti Street Pop Art est une forme d'art contemporaine souvent utilisée pour remettre en question les notions traditionnelles de beauté et de sexualité. Il peut être considéré comme un moyen de se réapproprier les espaces publics et d'exprimer l'individualité et la créativité par des moyens non conventionnels. De nombreux artistes travaillant dans ce style utilisent un mélange de techniques traditionnelles et modernes, telles que la peinture en aérosol, le pochoir et la manipulation numérique. Les œuvres d'art qui en résultent sont souvent vibrantes, dynamiques et visuellement saisissantes, et peuvent être trouvées dans des galeries, des espaces publics et des plateformes en ligne. Les humains nus ont été un sujet commun dans diverses formes d'art à travers l'histoire, et le graffiti street pop art ne fait pas exception. Alors que certains graffeurs peuvent choisir de représenter la nudité pour choquer ou pour repousser les limites de la société, d'autres peuvent l'utiliser comme moyen d'exprimer la sexualité, la vulnérabilité ou même l'autonomisation. Dans le graffiti street pop art, les humains nus peuvent être représentés de différentes manières, allant de l'hyperréaliste au stylisé et abstrait. Certains artistes peuvent choisir d'incorporer d'autres éléments, tels que des couleurs vives ou du texte, pour créer une composition plus dynamique et expressive. Cependant, il est important de noter que le graffiti street pop art est souvent créé dans des espaces publics sans autorisation, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques et des controverses. En tant que tels, les graffeurs doivent examiner attentivement la pertinence de leur sujet et l'impact potentiel sur la communauté. Bien que la représentation d'humains nus dans le street pop art graffiti puisse être controversée, elle reste un aspect commun et significatif du genre.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte