Peinture Oeuvre Originale

359 produits

  • Haru Original Drawing by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Dessin original de Haru par Nicole Gustafsson

    Dessin original à l'encre Haru, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Nicole Gustafsson, artiste de street art contemporaine très en vogue. Dessin original signé de 2012, format 5x5

    $256.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Of The End HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    « La Fin de la Fin », œuvre originale peinte à la main à l'aérosol sur un panneau de bois de bouleau encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM de 10 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $3,280.00

  • Flower Bouquet 87 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Bouquet de fleurs 87 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Flower Bouquet 87, une peinture à l'huile originale de Peter Keil, est une œuvre d'art unique sur un panneau Masonite, réalisée par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1987. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui peut expliquer la présence de quelques écaillures, compte tenu de l'âge et de la nature de son travail. Représentation d'un bouquet de fleurs dans un vase. « Bouquet de fleurs '87 » de Peter Keil : une célébration de la couleur et de la forme « Bouquet de fleurs '87 », une remarquable huile sur toile originale de Peter Keil, illustre le style caractéristique de l'artiste affectueusement surnommé « L'Homme sauvage de Berlin ». Créée en 1987 et signée de façon audacieuse, cette œuvre de 61 x 61 cm sur panneau de Masonite capture la vitalité et l'énergie dynamique du travail de Keil. Reconnu pour son application épaisse de la peinture, Keil démontre ici tout le potentiel de texture et de dimension de la peinture à l'huile. Au fil du temps, la peinture texturée s'est partiellement écaillée, un phénomène courant dans son œuvre, conférant à la toile une dimension historique qui témoigne de son évolution. L'œuvre représente un vase de fleurs, sujet classique de la nature morte, que Keil réinterprète avec son mélange unique d'expressionnisme et d'influences du street art. Dans « Bouquet de fleurs '87 », le thème traditionnel de la nature morte est revitalisé par le regard de Keil, qui y introduit l'esthétique exubérante du pop art et du graffiti. Ce tableau délaisse la subtilité au profit d'une présentation audacieuse et directe, avec des fleurs rendues dans un style proche de l'abstraction. Les formes fantaisistes et les couleurs exacerbées témoignent de l'influence du pop art, tandis que le tracé libre et les teintes vives rappellent l'attrait brut du graffiti. L'œuvre fait office de pont, fusionnant les univers historiquement distincts des beaux-arts et du street art, et invite le spectateur à une expérience viscérale. La valeur artistique de l'approche de Keil Le mérite artistique de « Bouquet de fleurs '87 » de Keil réside dans sa célébration audacieuse de la couleur et de la forme. Son œuvre défie les contraintes de la nature morte traditionnelle, insufflant une nouvelle vie au genre grâce à son approche novatrice. L'utilisation de la Masonite comme support souligne la préférence de Keil pour des matériaux robustes et fiables, capables de supporter son application vigoureuse de peinture à l'huile. La surface lisse de la Masonite constitue la toile idéale pour les épaisses couches sculpturales de peinture, qui confèrent profondeur et complexité à la composition. De plus, la peinture de Keil témoigne de la nature pérenne de l'art. La présence d'écailles de peinture révèle les effets du temps, tout en soulignant la beauté intrinsèque du vieillissement naturel d'une œuvre d'art. Cet aspect de l'œuvre de Keil résonne particulièrement avec l'esprit du street art et du pop art, qui embrassent souvent le concept d'impermanence et la beauté inhérente à la dégradation. « Bouquet de fleurs '87 » ne se contente pas de représenter une scène ; elle raconte son histoire à travers son évolution. L'héritage de Keil dans la fusion des genres artistiques « Bouquet de fleurs '87 » est emblématique de l'héritage de Peter Keil dans la fusion des genres artistiques. Son approche de la nature morte reflète une tendance majeure de l'art contemporain : l'abolition des frontières entre culture populaire et culture savante, entre galerie et rue. L'œuvre de Keil remet en question les idées reçues sur les beaux-arts, repoussant les limites de l'expression et des médiums. Avec ses coups de pinceau énergiques et sa palette saisissante, cette toile illustre avec force l'influence de Keil sur l'art moderne, notamment sur le Street Pop Art et le graffiti. La contribution de Keil à l'art contemporain est significative par ses choix stylistiques et sa philosophie de la création et de la réception artistiques. Il démocratise l'art en intégrant la sensibilité du street art à l'espace des galeries, le rendant accessible et parlant à un large public. « Bouquet de fleurs '87 », œuvre représentative de Keil, souligne sa capacité à captiver l'imagination du spectateur et à transmettre des émotions grâce au langage vibrant de la peinture. « Bouquet de fleurs » (1987) témoigne de la contribution profonde et positive de Peter Keil à l'art. Sa surface texturée, ses couleurs vibrantes et sa présence dynamique offrent une perspective inédite sur la nature morte, tout en rendant hommage aux traditions du pop art urbain et du graffiti. La peinture de Keil continue de fasciner et de captiver le public ; elle confirme la place de l'artiste comme figure majeure de l'art contemporain, dont l'œuvre transcende le temps et continue d'inspirer le dialogue et la passion pour les arts.

    $676.00

  • Fragment 01 Original Mixed Media Ceramic Painting by Add Fuel

    Add Fuel LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $7,290.00

  • Thriller Original Spray Paint Wood Painting by Shark Toof

    Shark Toof Thriller Original Peinture en aérosol Peinture sur bois par Shark Toof

    Thriller, peinture originale acrylique, peinture pour bâtiment et aérosol sur bois encadré, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2015, réalisée à la bombe aérosol et technique mixte, format 24 x 36 pouces. La fusion artistique du « Thriller » de Shark Toof « Thriller », une peinture originale de Shark Toof, est une exploration dynamique du graffiti et du pop art contemporain. Créée en 2015, cette œuvre en techniques mixtes – acrylique, peinture pour bâtiment et aérosol sur bois encadré – révèle le style caractéristique de Shark Toof, mélange d'influences urbaines et de rigueur artistique. Signée par l'artiste, cette pièce de 61 x 91 cm (24 x 36 pouces) atteste de l'authenticité de ce vibrant témoignage de son style protéiforme. Reconnu pour la force de ses créations visuelles dans le milieu du street art, Shark Toof met ici en avant ses racines graffiti. Son travail ne se cantonne pas aux codes traditionnels du pop art ; il explore un territoire où l'iconoclasme rencontre l'iconographie. Dans « Thriller », l'influence du street art est palpable, l'énergie brute du graffiti se traduisant par une composition structurée et dynamique sur bois. La démarche de Shark Toof témoigne d'une volonté délibérée de fusionner son style affirmé avec une irrévérence ludique, invitant le spectateur à s'interroger sur les icônes de notre époque et leur signification fluctuante. L'œuvre incarne la philosophie de Shark Toof selon laquelle l'art ne doit pas toujours être pris trop au sérieux, suggérant ainsi le pouvoir de la subversion de ses propres créations. Cette notion de « vandalisme » des icônes est une réflexion sur la nature éphémère de la célébrité et la fluidité des symboles culturels dans notre société. Ce mélange d'introspection et de critique extérieure confère à « Thriller » une place unique dans l'art contemporain. Shark Toof et l'éthique du « faites-le vous-même » du street art Le choix de Detroit comme toile de fond de son processus créatif par Shark Toof témoigne de son attachement à l'éthique du « fait maison » (ou DIY) souvent associée au street art. Son lien avec la ville, réputée pour son industrie florissante et son histoire d'innovation, fait écho à son parcours artistique. À Detroit, ville qui a connu la grandeur et la rudesse, Shark Toof trouve une âme sœur : un paysage qui est à la fois une toile et un catalyseur de créativité. « Thriller » incarne cet esprit DIY non seulement dans sa création, mais aussi dans sa présentation. L'utilisation de bois entoilé comme support est un clin d'œil aux surfaces improvisées souvent employées dans le street art, où tout espace ou matériau peut devenir le fondement de l'expression. Le choix des matériaux par Shark Toof – peinture pour bâtiment et aérosol – fait également écho au langage du street art, où l'immédiateté du médium correspond à l'urgence du message. « Thriller » de Shark Toof célèbre l'évolution du pop art et du graffiti. Son œuvre témoigne du pouvoir du street art à transcender ses origines urbaines et à trouver un écho dans l'espace des galeries. Par son utilisation audacieuse de la couleur, de la forme et des médiums, Shark Toof continue de questionner et de redéfinir ce que signifie être un artiste de rue dans le monde de l'art contemporain. Son travail est un dialogue avec le spectateur, une invitation à explorer les significations profondes qui se cachent derrière les images que nous voyons et les icônes que nous créons.

    $3,063.00

  • GT Graffiti IV Original Spray Paint Can Painting by Lyric One

    Lyric One Peinture en aérosol originale GT Graffiti IV par Lyric One

    GT Graffiti- IV Sculpture originale en bombe de peinture, œuvre de l'artiste de rue et légende du graffiti Lyric One. Lyric One (Joey Novotny) est un graffeur originaire de la vallée de Coachella, qui vit aujourd'hui dans l'Inland Empire. Dès son plus jeune âge, il a été fasciné par les tags et les graffitis qui ornaient les autoroutes du centre-ville.

    $351.00

  • Sale -15% Detroit Entities Alpha Original Spray Paint Acrylic Painting by Askew One

    Askew One Detroit Entities Alpha Peinture acrylique originale en aérosol par Askew One

    Detroit Entities Alpha, peinture originale acrylique et peinture aérosol sur plexiglas par Askew One, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture originale signée de 2013, format 48x48, encadrée sur mesure « C’est lors de ma première visite à Detroit en 2009 que j’ai entamé cette réflexion. Je pense que la métaphore de l’entropie est universelle, mais elle s’applique aussi à Detroit. À Detroit, l’entropie se manifestait par l’expansion humaine et l’industrialisation. Ce travail est cependant optimiste, à l’image de Detroit. Il parle de nouveaux départs. » – ASKEW ONE

    $3,259.00 $2,770.00

  • Shark Icon Gold HPM Wood Print by Shark Toof

    Shark Toof Shark Icon Gold HPM Wood Print par Shark Toof

    Icône de requin - Peinture originale dorée, multiple peinte à la main sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2016​ Signé Édition limitée numérotée HPM estampillée à 7 exemplaires. Œuvre sur bois, format 9,25 x 17 pouces. « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, là où j'ai vraiment développé mon propre style. En même temps, il y a aussi un aspect de ce travail qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à en quelque sorte vandaliser ses propres icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. »

    $664.00

  • ENV Mixed Media Spray Paint Painting by Czee13

    Czee13 Peinture en aérosol ENV Mixed Media par Czee13

    ENV Original Œuvre d'art unique en son genre, technique mixte, peinture à la bombe sur toile par Canbot Canz, artiste de street art et de pop culture Czee13. Peinture originale signée, technique mixte, à la bombe aérosol, 2022, format 24 x 20 pouces

    $738.00

  • Sale -15% Abstract Cubism 1 Original Acrylic Spray Paint Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Cubisme abstrait 1 Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal

    Cubisme abstrait 1 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture acrylique en aérosol sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. Encadrement sur mesure 31,5 x 22,5 cm. « Cubisme abstrait 1 » par RD-357. Peinture originale sur toile tendue, technique mixte (peinture aérosol et graffiti), avec le tag RD et des couleurs cubistes en arrière-plan. Superbe œuvre originale rare du prolifique artiste de rue Real Deal RD357.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Scenic Route Original Watercolor Painting by Kevin Ledo

    Kevin Ledo Route panoramique peinture aquarelle originale par Kevin Ledo

    « Scenic Route », une œuvre d'art originale et unique à l'aquarelle sur papier Bristol, réalisée par Kevin Ledo, artiste de rue populaire spécialisé dans le graffiti. Aquarelle originale signée, 2021, sur papier Bristol. Dimensions : 30,5 x 23 cm (12 x 9 pouces). Kevin Ledo, figure emblématique du street art et du graffiti, nous offre une œuvre inédite, « Scenic Route », qui tranche avec ses fresques murales habituelles. Cette pièce unique, une aquarelle sur papier Bristol, témoigne de la polyvalence de l'artiste. Créée en 2021, « Scenic Route » captive l'imagination par son labyrinthe de formes fluides et entrelacées, peintes dans une palette allant des teintes pastel aux couleurs éclatantes. L'harmonieuse combinaison de tons doux et vifs inspire la sérénité, évoquant les routes panoramiques empruntées par les voyageurs en quête de paix et d'inspiration. Mesurant 30 x 23 cm, cette œuvre intimiste permet d'apprécier au plus près la minutie et la précision du travail de Ledo. Chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur, révèle la passion de l'artiste pour son art. Œuvre originale signée, « Scenic Route » porte la marque de son créateur, témoignant de l’engagement de Ledo envers l’authenticité et l’originalité. Dans le contexte plus large du pop art, du street art et du graffiti, « Scenic Route » de Kevin Ledo fait figure de phare, illustrant comment des techniques traditionnelles comme l’aquarelle peuvent coexister et même s’épanouir aux côtés de formes d’art urbain plus audacieuses. À l’instar de nombreuses créations de Ledo, « Scenic Route » invite à l’introspection et suscite une compréhension plus profonde de la symbiose entre le monde naturel et les paysages urbains.

    $450.00

  • Salvage Can 3 Original Spray Paint Can Sculpture Painting Eddie Colla

    Eddie Colla Peinture en aérosol originale « Sauvetage Can 3 » : sculpture, peinture Eddie Colla

    « Salvage Can 3 » , peinture originale sur bombe de peinture, sculpture technique mixte, œuvre d'art du légendaire artiste de rue et graffeur Eddie Colla. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la peinture acrylique en aérosol (technique mixte), format 3 x 8 pouces. « J’ai réalisé cette série de bombes en Chine en 2018. J’attendais de recevoir du matériel pour commencer à travailler sur des pièces plus grandes. La résidence où j’étais conservait toutes ses bombes aérosol vides. J’ai donc commencé à créer ces petites pièces à partir de ces bombes usagées. Ce n’était pas prémédité ; j’avais simplement beaucoup de temps libre en attendant l’arrivée de mes matériaux, alors j’ai travaillé avec ce que j’avais sous la main. Chaque bombe est signée et datée au fond. » – Eddie Colla. La philosophie créative d'Eddie Colla « Salvage Can 3 » d’Eddie Colla est une sculpture saisissante, réalisée en techniques mixtes, qui illustre le caractère novateur du street art et du graffiti. Créée en 2018 lors d’une résidence en Chine, cette œuvre représente une fusion unique de spontanéité et de réflexion, caractéristique de la démarche artistique de Colla. Utilisant des bombes de peinture usagées comme support, Colla a transformé ces objets en œuvres d’art stimulantes, chacune signée et datée, reflétant son style unique et son regard critique sur les enjeux contemporains. Dans la série « Salvage Can », Eddie Colla a su tirer parti des imprévus de son processus créatif pour produire une série qui illustre un principe fondamental du street art : la capacité de créer avec n’importe quel matériau. « Salvage Can 3 » témoigne de l’ingéniosité et de l’agilité artistique de Colla. Cette série témoigne de l'essence même de l'improvisation dans le street art, Colla réutilisant les bombes aérosol usagées de sa résidence pour créer des œuvres qui attestent du pouvoir transformateur de l'art. Expression artistique dans « Salvage Can 3 » Le langage visuel de « Salvage Can 3 » transmet un récit poignant. La figure représentée sur la canette, partiellement dissimulée par ce qui semble être un masque, invite le spectateur à s'interroger sur les thèmes de l'identité, de la dissimulation et de la condition humaine dans le monde moderne. L'utilisation de la peinture en aérosol et de l'acrylique, médiums traditionnels du graffiti, sur un support non conventionnel met en lumière la maîtrise des techniques mixtes de Colla et sa capacité à repousser les limites du pop art urbain. Impact culturel de l'œuvre d'Eddie Colla Eddie Colla n'est pas seulement un artiste de rue, mais un observateur culturel dont les œuvres trouvent un écho auprès d'un public international. « Salvage Can 3 », à l'instar des autres œuvres de la série, est bien plus qu'un objet d'intérêt visuel ; c'est un commentaire sur notre époque et une expression d'individualité au sein de récits collectifs. L'œuvre de Colla est reconnue pour son analyse critique des thèmes socio-politiques, et cette pièce ne fait pas exception. Véritable artefact culturel, elle invite le spectateur à s'interroger et à réfléchir, incarnant l'esprit de rébellion qui caractérise souvent l'art du graffiti. Importance sur le marché de l'art Le caractère exceptionnel de « Salvage Can 3 » tient à son histoire unique et à la réputation d'Eddie Colla, légende du graffiti. Chaque exemplaire est unique, marqué de la main et de la signature de Colla, et porte en lui l'histoire de sa création, ce qui en fait une pièce convoitée par les collectionneurs d'art urbain. Ces œuvres occupent une place particulière sur le marché de l'art, faisant le lien entre les fresques éphémères et les objets de collection. « Salvage Can 3 » n'est pas qu'une simple sculpture en techniques mixtes ; elle s'inscrit dans l'histoire du pop art urbain et son évolution sur la scène artistique contemporaine. « Salvage Can 3 » reflète profondément la capacité d'Eddie Colla à capturer l'essence du pop art urbain et du graffiti dans un seul objet. Par son utilisation novatrice des matériaux et sa narration visuelle poignante, Colla continue d'influencer et de définir le genre du street art. Cette œuvre témoigne du pouvoir de l'art de s'adapter et de prospérer, même dans des lieux et sous des formes inattendus, trouvant un écho auprès d'un public universel et confirmant le statut de Colla comme figure incontournable du monde de l'art.

    $504.00

  • Salvage Can 10 Original Spray Paint Can Sculpture Painting Eddie Colla

    Eddie Colla Peinture en aérosol originale « Sauvetage Can 10 » d'Eddie Colla

    « Salvage Can 10 », peinture originale sur bombe de peinture, sculpture technique mixte, œuvre d'art du légendaire artiste de rue et graffeur Eddie Colla. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la peinture acrylique en aérosol (technique mixte), format 3 x 8 pouces. « J’ai réalisé cette série de bombes aérosol en Chine en 2018. J’attendais de recevoir du matériel pour commencer à travailler sur des pièces plus grandes. La résidence où j’étais conservait toutes ses bombes aérosol vides. J’ai donc commencé à créer ces petites pièces à partir de ces bombes usagées. Ce n’était pas prémédité ; j’avais simplement beaucoup de temps libre en attendant l’arrivée de mes matériaux, alors j’ai travaillé avec ce que j’avais sous la main. Chaque bombe est signée et datée au fond. » – Eddie Colla. La pratique artistique d'Eddie Colla « Salvage Can 10 » d'Eddie Colla est une œuvre saisissante qui témoigne de la créativité et de l'ingéniosité de l'artiste, des qualités essentielles au street art et au graffiti. Créée lors d'une résidence en Chine en 2018, cette œuvre fait partie d'une série réalisée à partir de bombes de peinture usagées, illustrant l'ingéniosité de l'artiste à réutiliser les matériaux à sa disposition. Mesurant 7,6 x 20,3 cm, chaque sculpture originale en techniques mixtes reflète l'esprit d'improvisation du street art et l'histoire personnelle de l'artiste. La série « Salvage Can » est née de l'attente de matériel artistique, révélant la capacité de Colla à innover avec les ressources disponibles. Cette situation a conduit à la transformation de bombes de peinture usagées en un médium d'expression artistique. Colla a utilisé de la peinture en aérosol et de l'acrylique pour créer une sculpture en techniques mixtes qui transmet une esthétique urbaine et une grande finesse de détails. Le fait que chaque boîte soit signée et datée sur le dessous ajoute à son authenticité et offre un lien tangible avec l'engagement de l'artiste envers son œuvre. Symbolisme et technique dans « Salvage Can 10 » L'œuvre « Salvage Can 10 » de Colla se distingue par son imagerie saisissante, mettant en scène une figure contemplative et intense. L'utilisation d'une bombe aérosol comme support est profondément symbolique dans le contexte du graffiti, évoquant à la fois l'outil du métier et la nature éphémère de cet art. Le choix de réutiliser des bombes usagées souligne les thèmes du développement durable et de la valorisation des matériaux, en accord avec l'éthique plus large du street art, qui reconnaît sa capacité à transformer et à revitaliser les environnements urbains. Impact sur le street art et la culture graffiti Eddie Colla est reconnu comme une figure majeure du mouvement street art, et sa série « Salvage Can » contribue à la richesse du paysage du graffiti. En faisant d'un objet si essentiel à la création du street art le sujet même de son œuvre, Colla brouille les frontières entre outil et œuvre d'art, créateur et création. Son travail constitue une expression visuelle forte au sein de la communauté artistique et un artefact tangible qui incarne le processus et l'environnement de création du street art. Collection de la série « Salvage Can » d'Eddie Colla Pour les collectionneurs, chaque pièce de la série « Salvage Can » représente un fragment unique du parcours artistique d'Eddie Colla. L'histoire de sa création, née d'un besoin de créer avec des ressources limitées, fait écho à celle de nombreux artistes de rue qui travaillent souvent avec ce qu'ils ont sous la main. Cette histoire, associée à l'échelle intimiste de l'œuvre, rend chaque pièce précieuse pour ceux qui souhaitent posséder une part de l'énergie improvisée et spontanée qui caractérise une grande partie du street art et du graffiti. « Salvage Can 10 » incarne l'esprit novateur d'Eddie Colla et sa capacité à exprimer des idées fortes à travers le street art. Son choix de travailler avec des bombes de peinture usagées lors d'une résidence d'artiste illustre l'essence authentique et spontanée qui fait la renommée du street art. Chaque sculpture originale et signée de cette série, réalisée en techniques mixtes, témoigne du rôle de Colla comme légende du graffiti et force créatrice de l'art contemporain.

    $504.00

  • Crystal Be@rbrick Gold Leaf Original Drawing Painting by MMont

    MMont Crystal Be @ rbrick Feuille d'or Dessin Original Peinture par MMont

    Œuvre d'art Crystal Bearbrick, graphite sur papier superposé à de la feuille d'or sur carton, réalisée par l'artiste de la culture pop urbaine MMont. Dessin original signé de 2021, technique mixte, graphite et feuille d'or, encadré, format 9 x 12 pouces. Crystal Bearbrick par MMont. Graphite sur papier, recouvert de feuilles d'or sur carton. Nature morte représentant la collaboration Baccarat/Bearbrick. 23 x 30 cm (encadré). Provenance : Chicago.

    $367.00

  • Gojira Original Mixed Media Watercolor Painting by Aelhra

    Aelhra Gojira Original Mixed Media Aquarelle Peinture par Aelhra

    Gojira, peinture originale à la bombe aérosol et à l'aquarelle, technique mixte sur papier d'art, par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Œuvre originale signée, technique mixte, peinture aérosol et aquarelle, format 15 x 22

    $503.00

  • Perfect Family Original Drawing by Christabel Christo

    Christabel Christo Dessin original de la famille parfaite par Christabel Christo

    « Perfect Family », une œuvre d'art unique et originale au pastel et au graphite sur papier, réalisée par la célèbre artiste de graffiti de rue Christabel Christo. Dessin original signé en 2010, format 10,5 x 8 pouces, intitulé « Famille parfaite », par Christabel Christo.

    $323.00

  • East 153rd St Deck Original Spray Paint Skateboard Deck Art by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo East 153rd St Deck Original Spray Paint Skateboard Deck Art par Cope2 - Fernando Carlo

    East 153rd St Deck Fine Art Original One of a Kind Spray Paint Painting on Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Cope2. Planche de skate peinte sur fond naturel. Dimensions : 14,9 x 58,4 cm (5,875 x 23 pouces). Sortie : 5 octobre 2021. Tirage : 1 exemplaire. Au milieu des années 1990, Cope2 a progressivement quitté la rue pour s'imposer dans le milieu artistique des galeries. À cette époque, le street art n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et, pour le grand public, il restait inextricablement lié aux ghettos, au trafic de drogue, etc. L'artiste n'a jamais caché son passé difficile et se refuse à l'idéaliser pour valoriser sa carrière et son image artistique. Au contraire, il confie : « Franchement, il n'y a pas de quoi être fier de se débrouiller, mais j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, mon fils. Alors, il fallait bien que je gagne ma vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. »

    $820.00

  • Quiccs x SneakerHereos Banned 1s Original Acrylic Painting by Eric Pagsanjan

    Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Banned 1s Peinture acrylique originale par Eric Pagsanjan

    Quiccs xSneakerHereos - Banned 1s, œuvre d'art originale et unique en son genre, peinture acrylique sur panneau de toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue Eric Pagsanjan. 2019 Quiccs x SneakerHereos - Peinture originale utilisée comme couverture de bande dessinée par Eric Pagsanjan, créée exclusivement pour le week-end du NBA All-Star Game. Acrylique sur panneau de toile tendue. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. J'ai un profond respect et une grande admiration pour les artistes qui créent leurs propres vêtements. Grand amateur de sneakers, ma collection personnelle ne cesse de s'agrandir. Alliant ma passion pour les sneakers, les designers qui les conçoivent et les super-héros de bandes dessinées, j'ai créé une série de portraits dédiés aux créateurs que je considère comme exceptionnels. Pour moi, ce sont de véritables super-héros. De véritables « SneakerHeroes ». Peu de chaussures, dans les plus de 30 ans d'histoire de la ligne Air Jordan, sont aussi tristement célèbres que la Air Jordan 1 noire et rouge. Cette sneaker, surnommée la « Jordan 1 interdite », a toujours été un modèle emblématique, de la légende qui entoure sa création à l'engouement suscité par ses rééditions. Voici comment tout a commencé. La légende raconte que Michael Jordan a été condamné à une amende de 5 000 $ par la NBA à chaque fois qu'il portait ces chaussures lors de leur lancement en 1984, car elles enfreignaient le règlement de la ligue concernant les uniformes. Nike a exploité cette situation, créant une campagne publicitaire jouant sur ce fruit défendu. qualité..." - Eric Pagsanjan

    $712.00

  • Polikarpov-Gill Original Mixed Media Drawing

    Derek Hess Dessin original de médias mixtes de Polikarpov-Gill

    Polikarpov-Gill Dessin technique mixte sur papier beaux-arts par Derek Hess, artiste de rue graffeur, œuvre originale moderne. Œuvre originale signée et encadrée, technique mixte, dessin, 2014, dimensions 14 x 11,5 pouces. Cette pièce comprend un cadre en métal noir de 1/2 pouce monté flottant avec un passe-partout de 2 pouces en verre anti-UV, un support en carton mousse et un système d'accrochage prêt à l'emploi. « Ma première série date de 2010/2011 et a été exposée lors du plus grand festival de pêche au crapet au monde, à Water Valley, dans le Mississippi. C'était génial ! Toutes ces œuvres ont été réalisées à l'encre, au stylo et à l'acrylique. Mon père était pilote de B-26 et c'est lui qui m'a transmis cet intérêt pour le sujet. Deux d'entre elles représentent un contrebassiste fusionné avec un B-26. Elles sont complètement différentes de ce que je fais d'habitude, quel que soit le sens que l'on donne à « d'habitude ». En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. Alors que certaines de mes œuvres plus intenses, je ressens le besoin de les réaliser pour m'en libérer, ce qui ne fonctionne qu'une fois sur deux (j'ai tendance à les garder en moi). Je voulais faire celles-ci pour le plaisir, et elles me distraient agréablement. » – Derek Hess

    $962.00

  • Josh Has Dysentery Original Arcylic Painting by J-Flood

    J-Flood Josh a la dysenterie Peinture acrylique originale par J-Flood

    Josh a la dysenterie. Œuvre originale unique en son genre, peinture acrylique sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue J-Flood. Peinture originale de 2010, signée au verso, 24 x 10 pouces. Quelques fines craquelures superficielles

    $450.00

  • Bronx Meets Queens Set Shoe Tossing Wood Silkscreen Print by L'Amour Supreme

    L'Amour Supreme Bronx Meets Queens Set Shoe Tossing Wood Sérigraphie par L'Amour Supreme

    Bronx Meets Queens - Ensemble de 2 œuvres originales uniques, techniques mixtes, peinture aérosol acrylique sur découpe de chaussure en bois, par l'artiste de graffiti L'mour Supreme. 2022. Une paire signée (deux sabots au total) de sabots Skewville personnalisés par l'artiste L'Amour Supreme. Chaque sabot mesure 28 x 14 x 1,3 cm. Sérigraphie sur bois « Bronx Meets Queens Set Shoe Tossing » par Skewville.

    $533.00

  • Sale -15% Muse #667 Watercolor - Sprayed Paint Art Collection

    Conrad Roset Muse #667 aquarelle originale par Conrad Roset

    Muse #667 Œuvre d'art originale et unique à l'aquarelle sur papier aquarelle beaux-arts par le célèbre artiste de graffiti de rue Conrad Roset. Aquarelle originale et unique signée, datant de 2014. Dimensions : 12 x 15,7 pouces.

    $1,311.00 $1,114.00

  • Goonie 040 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 040 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 040 Peinture originale à l'aquarelle sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. La maîtrise miniature de Naoto Hattori dans « Goonie 040 » « Goonie 040 » de Naoto Hattori est un joyau singulier de l'art surréaliste, une aquarelle miniature qui concentre une imagination débordante dans un espace réduit. Signée et réalisée en 2013 par Hattori, cette œuvre originale et unique est encadrée et sous passe-partout par l'artiste lui-même, soulignant le lien intime qui unit le créateur à son œuvre. Mesurant seulement 7,6 x 7,6 cm et présentée dans un cadre de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre est un exemple exquis de la technique méticuleuse de Hattori et de sa fascination pour le surréalisme. Bien que l'art de Hattori s'éloigne de l'étalement urbain typique du pop art et du graffiti, il partage avec ces formes d'art le pouvoir transformateur de ces dernières. « Goonie 040 » transmet un profond sentiment d'introspection et d'émerveillement, invitant le spectateur à plonger dans un univers où les frontières de la réalité sont fluides et subjectives. Comme une grande partie de l'œuvre d'Hattori, cette pièce suggère un monde où le fantastique devient possible et où les frontières entre le conscient et l'inconscient s'estompent. Le symbolisme profond de « Goonie 040 » Dans « Goonie 040 », le sujet représenté dépasse le simple cadre de l'imaginaire. Il sert de support à l'exploration de thèmes psychologiques et existentiels profonds. Le choix d'Hattori de présenter cette aquarelle dans un cadre sur mesure souligne la préciosité de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un artefact destiné à être contemplé et chéri. La taille de l'image attire le regard du spectateur, exigeant une interaction plus personnelle que celle que suscitent des œuvres plus importantes. L'encadrement et le passe-partout, réalisés par l'artiste lui-même, témoignent du savoir-faire et du soin apportés à chacune de ses créations. Dans le contexte plus large du monde de l'art, « Goonie 040 » atteste de l'attrait durable de l'artisanat à une époque de plus en plus dominée par la création numérique et la production de masse. C'est un symbole d'individualité et de la touche unique de la main de l'homme. « Goonie 040 » de Naoto Hattori est une œuvre magistrale, fruit d'une fusion parfaite entre maîtrise technique et créativité débordante. Elle s'inscrit pleinement dans le discours du surréalisme contemporain et au-delà. Elle révèle la profonde puissance d'une œuvre de petit format, invitant le spectateur à une expérience artistique personnelle et à une découverte de sens au sein des différentes couches de peinture et de papier. À travers des œuvres telles que « Goonie 040 », Hattori continue de fasciner et de captiver le public, contribuant ainsi à la richesse de l'art moderne.

    $669.00

  • Bloodscape Original Blood Mixed Media Painting by Richard Hambleton

    Richard Hambleton Peinture originale de Richard Hambleton, Bloodscape, technique mixte.

    Bloodscape, une œuvre originale de Richard Hambleton, technique mixte, réalisée avec du sang. Œuvre unique sur papier d'art de qualité supérieure par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée de 1995 représentant du sang humain. Dimensions : 16 x 12 pouces (40,6 x 30,5 cm) encadrée (23,5 x 19,5 pouces (60 x 49,5 cm)). En bon état, comme indiqué, avec un léger pli de manipulation en haut à gauche. L'essence provocatrice de l'art de Richard Hambleton Richard Hambleton, artiste canadien décédé en 2017, demeure une figure énigmatique du street art. Son œuvre « Bloodscape », une création originale mêlant sang et techniques mixtes, illustre la force viscérale et l'intimité brute qui caractérisent son art. Réalisée en 1995, cette œuvre révèle l'utilisation non conventionnelle du sang humain par Hambleton, conférant à la toile une dimension à la fois personnelle et littérale de la vie. Mesurant 40,6 x 30,5 cm (encadrée à 59,7 x 49,5 cm), cette pièce incarne une affirmation audacieuse à la croisée des chemins entre beaux-arts et street art, un phénomène qui a marqué la carrière novatrice de Hambleton. Richard Hambleton : Un pionnier du street art La contribution d'Hambleton au pop art urbain résidait autant dans le médium que dans le message. Son choix d'utiliser le sang comme matériau n'était pas motivé par la simple volonté de choquer ; il établissait un lien profondément intime entre la condition humaine et le paysage urbain. « Bloodscape » porte en elle non seulement l'essence physique de l'artiste, mais aussi la résonance émotionnelle et psychologique de son vécu. Avec cette œuvre, Hambleton poursuivait son exploration de la mortalité et de la vulnérabilité, thèmes récurrents dans son art urbain, notamment sa célèbre série « Shadowman » qui hantait les rues de New York dans les années 1980. L'état de « Bloodscape », jugé bon hormis un léger pli de manipulation en haut à gauche, reflète les imperfections inhérentes à l'art urbain. Dans cet univers, l'expressivité prime sur la perfection. C'est un témoignage silencieux du passage du temps et de la pérennité de la vision d'Hambleton. L'œuvre provient de la collection de Robert Murphy, ce qui assure son appartenance au monde de l'art contemporain de renom. Authenticité et héritage dans l'œuvre de Hambleton L'authenticité de l'œuvre est validée par un certificat d'authenticité manuscrit de Robert Murphy et un autre de Dirtypilot. Ce geste souligne l'importance de la provenance dans l'art, notamment pour des œuvres aussi atypiques que « Bloodscape ». La reconnaissance par le monde de l'art de ces méthodes et supports non conventionnels témoigne d'une compréhension plus nuancée des matériaux artistiques et de l'évolution des paramètres du pop art et du street art. À l'instar de nombreuses œuvres de Hambleton, « Bloodscape » ne se limite pas à l'appréciation esthétique ; c'est un outil de dialogue, une invitation à contempler la nature éphémère de la vie et la permanence de l'art. L'utilisation du sang, fluide indissociable de la vie, comme médium dans cette peinture en techniques mixtes invite le spectateur à s'interroger sur la vitalité de l'artiste, inscrite dans l'œuvre. Chaque coup de pinceau, chaque éclaboussure, est une signature, une part de Hambleton lui-même, figée dans le temps. Cette peinture, œuvre singulière à la croisée du street art, du pop art et du graffiti, continue de susciter le dialogue, de remettre en question les perceptions et de provoquer de fortes émotions, illustrant ainsi le potentiel de l'art à éveiller l'âme humaine. L'héritage de Richard Hambleton et d'œuvres comme « Bloodscape » réside dans leur exploration audacieuse de territoires artistiques inexplorés et dans leur capacité intacte à stimuler la réflexion, bien après la disparition de l'artiste.

    $8,751.00

  • Sale -15% 1987 Original Spray Paint Reclaimed Painting by Eddie Colla

    Eddie Colla 1987 Peinture originale en aérosol récupérée par Eddie Colla

    Œuvre originale unique de 1987, réalisée à la peinture en aérosol et à partir d'objets récupérés sur bois recyclé par le célèbre artiste de graffiti de rue Eddie Colla. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2019 avec des éléments de récupération. Dimensions : 34 x 34 cm. « 1987 » 86 x 86 cm (34 x 34 pouces) Technique mixte sur bois 2019 Signé et titré au dos

    $3,259.00 $2,770.00

  • Sale -15% You Sound Like A Broken Record Original Metal Screen Painting by House33

    House33 Vous ressemblez à un disque rayé Peinture originale d'écran en métal par House33

    Tu sonnes comme un disque rayé. Œuvre originale unique en son genre, à l'encre sur maille de nylon et cadre en aluminium, réalisée par le légendaire artiste de graffiti de rue House33. YOU SOUND LIKE A BROKEN DISORD (Écran), 2021 Encre sur maille de nylon et cadre en aluminium 68 × 52 po 172,7 × 132,1 cm HOUSE33 : BAD INFLUENCES, une exposition célébrant les artistes qui ont influencé HOUSE33 à travers la sérigraphie : un outil qui transforme les objets du quotidien en œuvres d'art accessibles et inspirantes. L'exposition présente une série de toiles sérigraphiées uniques, des planches de skateboard grand format, des panneaux en bouleau de la Baltique imprimés, une série de sérigraphies originales réutilisées et une sérigraphie d'exposition en édition limitée. HOUSE33, une émanation du studio de design et fonderie typographique emblématique House Industries, est né d'une expérimentation créative hybride entre art et commerce, suite à une conversation entre Andy Cruz, fondateur de House Industries, et le créateur de mode britannique Simon « Barnzley » Armitage, figure mythique du streetwear londonien, autour de pochettes d'albums, de hot rods, de la théorie du chaos et de Brothel Creepers. Cette conversation a conduit House Industries, Barnzley et le designer Jeremy Dean à créer ensemble HOUSE33 et sa boutique phare à Soho, à Londres, au début des années 2000. Ce qui avait commencé comme une source d'inspiration pour des explorations typographiques et illustratives est devenu un véritable laboratoire créatif collaboratif pour les vêtements, l'art et le lettrage, ancré dans l'art de la sérigraphie.

    $6,517.00 $5,539.00

  • Quiccs x SneakerHereos Jumpman Original Acrylic Painting by Eric Pagsanjan

    Eric Pagsanjan Quiccs x SneakerHereos Jumpman Peinture acrylique originale par Eric Pagsanjan

    Quiccs xSneakerHereos - Jumpman, œuvre d'art originale et unique en son genre, peinture acrylique sur panneau de toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue Eric Pagsanjan. 2019 QUICCS x SneakerHereos - Jumpman par Eric Pagsanjan. Créé exclusivement pour le NBA All-Star Weekend. Panneau acrylique sur toile tendue. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm x 1,9 cm. J'ai un profond respect et une grande admiration pour les artistes qui créent leurs propres vêtements. Grand amateur de sneakers, ma collection personnelle ne cesse de s'agrandir. Alliant ma passion pour les sneakers, les designers qui les conçoivent et les super-héros de bandes dessinées, j'ai créé une série de portraits dédiés aux créateurs que je considère comme exceptionnels. Pour moi, ce sont de véritables super-héros. De véritables « SneakerHeroes ». Peu de chaussures, dans les plus de 30 ans d'histoire de la ligne Air Jordan, sont aussi tristement célèbres que la Air Jordan 1 noire et rouge. Cette sneaker, surnommée la « Jordan 1 interdite », a toujours été un modèle emblématique, de la légende qui entoure sa création à l'engouement suscité par ses rééditions. Voici comment tout a commencé. La légende raconte que Michael Jordan a été condamné à une amende de 5 000 $ par la NBA à chaque fois qu'il portait ces chaussures lors de leur lancement en 1984, car elles enfreignaient le règlement de la ligue concernant les uniformes. Nike a exploité cette situation, créant une campagne publicitaire jouant sur ce fruit défendu. qualité..." - Eric Pagsanjan

    $712.00

  • Malt & Mark 02 Original Spray Paint Acrylic Painting by Malt

    Malt Malt & Mark 02 Peinture acrylique originale en aérosol par Malt

    Malt & Mark 02 Peinture originale Technique mixte, acrylique, peinture aérosol sur papier beaux-arts par Malt x Mark Penxa Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Cadre rouge personnalisé « Nous avons commencé cette série en juillet dernier. Je crois que c'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés et avons évoqué notre collaboration. Ce n'est que le mois dernier que nous avons finalisé les sculptures. Même après l'exposition publique, l'idée n'a cessé de prendre de l'ampleur. » - Mark Penxa « Au départ, nous nous sommes investis corps et âme dans la création de l'œuvre et, à l'approche de la date limite, nous avions tous deux l'impression d'avoir encore beaucoup d'idées à explorer. C'est ainsi qu'est née la série « Espèces menacées ». » - Malt

    $793.00

  • Abstract A4 Original Spray Paint Acrylic Painting by Askew One

    Askew One LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $820.00

  • Collateral Damage Circles Original Spray Paint Mixed Media Painting by Risk Rock

    Risk Rock Cercles de dommages collatéraux Peinture en aérosol originale Peinture mixte par Risk Rock

    « Dommages collatéraux », une peinture originale technique mixte (aérosol, sable, paillettes, acrylique) sur papier épais, réalisée par Risk, artiste de rue et de graffiti moderne. Cercles de dommages collatéraux, 2018 - Possédez une œuvre originale à risque ! Originale (peinture en aérosol, acrylique sur papier épais, paillettes, texture granuleuse et sableuse qui capte la lumière) Taille : 22 x 30 pouces Date de création : 2018 Œuvre originale – Chaque pièce est unique, signée à la main.

    $2,442.00

  • LIE Edward Snowden Original Mixed Media Watercolor Painting by Aelhra

    Aelhra LIE Edward Snowden Original Mixed Media Aquarelle Peinture par Aelhra

    LIE Edward Snowden Peinture originale à la bombe aérosol, aquarelle et techniques mixtes sur papier d'art par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Œuvre originale signée, technique mixte, peinture aérosol et aquarelle, format 15 x 22

    $503.00

  • Gameboi Vandul Original Acrylic Painting by Vandul

    Vandul LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $554.00

  • Sta Spangled Illusion Original Spray Paint Wood Painting by Shark Toof

    Shark Toof Sta Spangled Illusion Peinture originale en aérosol Peinture sur bois par Shark Toof

    Illusion étoilée - Peinture originale à la bombe, aérosol et acrylique sur bois de récupération par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2014, réalisée à la bombe aérosol et technique mixte, dimensions : 18 x 20,75 « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, là où j'ai vraiment développé mon propre style. En même temps, il y a aussi un aspect de ce travail qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à détourner en quelque sorte ses propres icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. »

    $861.00

  • Star Spangled Shark Toof Silver HPM Wood Print by Shark Toof

    Shark Toof Star Spangled Shark Toof Silver HPM Wood Print par Shark Toof

    Star Spangled Shark Toof - Peinture originale argentée, multiple peinte à la main sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2016​ Signé Édition limitée numérotée HPM estampillée à 7 exemplaires. Œuvre sur bois, format 9,25 x 17 pouces. « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, là où j'ai vraiment développé mon propre style. En même temps, il y a aussi un aspect qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à détourner en quelque sorte ses propres icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. »

    $676.00

  • Woman 84 Green Orange Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de Masonite encadré par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. 1984. Signée et datée par Peter Keil. Peinture à l'huile sur panneau de masonite. Œuvre originale de 16,5 x 24,5 cm. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Buste de femme stylisée aux longs cheveux verts et orange. Embrasser l'essence vibrante des portraits de Peter Keil « Femme 84 Vert Orange » est une huile sur toile originale de Peter Keil, artiste réputé pour son style énergique et dynamique, souvent surnommé « l'Homme Sauvage de Berlin ». Cette œuvre de 1984, unique en son genre, est présentée sur un panneau de Masonite encadré et révèle sa signature expressionniste. Mesurant 42 x 62 cm, elle offre une représentation vibrante du buste d'une femme, caractérisée par un jeu intense de nuances vertes et orangées. La signature de Keil et la date, clairement visibles, attestent de l'authenticité et de la période de cette œuvre unique. Le travail de Peter Keil est reconnu pour son utilisation audacieuse de la couleur et la technique de l'impasto, qui consiste à appliquer une couche épaisse de peinture pour créer une surface texturée d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Cette toile, avec ses contrastes de couleurs saisissants et sa représentation stylisée, témoigne de la capacité de Keil à saisir bien plus que la simple ressemblance physique de ses sujets. Il transmet plutôt une impression de la vie intérieure du sujet, évoquant l'émotion et le récit à travers la forme abstraite. L'influence dynamique du pop art et du graffiti sur l'œuvre de Keil L'influence du pop art et du graffiti est manifeste dans la manière directe et percutante dont l'œuvre « Woman 84 Green Orange » de Keil communique. L'œuvre est imprégnée d'une immédiateté propre au street art, où le spectateur est confronté à des images fortes dans l'espace public. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, la peinture de Keil est un spectacle visuel et une expérience interactive qui invite le spectateur à une immersion plus profonde. Comme pour beaucoup de ses œuvres, les épaisses couches de peinture se sont écaillées au fil des ans, ajoutant au caractère et à l'histoire de la pièce. Ce vieillissement naturel témoigne du parcours de l'œuvre à travers le temps et s'apparente à l'altération des fresques et graffitis extérieurs, qui se transforment et se dégradent souvent au cours de leur cycle de vie. « Woman 84 Green Orange » de Peter Keil incarne avec force sa vision artistique, fusionnant l'expression brute du street art et la sophistication de la peinture à l'huile. Avec son style distinctif et sa résonance émotionnelle, l'œuvre de Keil continue de captiver les collectionneurs et les amateurs d'art, assurant ainsi sa place parmi les figures marquantes de l'art contemporain.

    $676.00

  • Rabbit With Mushrooms Original Acrylic Painting by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Lapin aux champignons peinture acrylique originale par Nicole Gustafsson

    « Lapin aux champignons », une peinture acrylique originale et unique de Nicole Gustafsson, artiste de rue populaire, sur papier d'art. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 Exploration de la nature et du fantastique dans l'art « Lapin aux champignons » de Gustafsson est une œuvre saisissante qui mêle harmonieusement le monde naturel et la liberté créative propre au pop art. Réalisée sur papier d'art, elle met en scène un lapin perché sur un champignon, dans une scène à la fois ludique et surréaliste. Le lapin, vêtu d'une tenue évoquant l'aventure et l'exploration, tient un cube doré, peut-être un trésor caché dans ce décor magique. Le souci du détail de Gustafsson, tant dans la pose du lapin que dans la finesse des champignons, souligne son talent pour donner vie à la fantaisie sur une petite toile. « Lapin aux champignons » est un exemple remarquable des peintures acryliques originales et uniques de Nicole Gustafsson, qui ont largement contribué à l'essor du pop art et du graffiti. Créée en 2014, cette œuvre incarne le style artistique singulier de Gustafsson, caractérisé par une narration vibrante, un lien profond avec la nature et l'intégration fluide d'éléments fantastiques dans le contexte du street art. Le choix de ce sujet témoigne de la passion de Gustafsson pour l'intégration du récit et du mythe dans son art, un thème récurrent du pop art urbain, où les histoires se déploient sur des supports non conventionnels. Le lapin, animal souvent associé à la curiosité et à l'agilité, est ici représenté comme protagoniste, invitant le spectateur à explorer le récit et à y déceler peut-être une signification ou une histoire plus profonde. Mérite technique et artistique « Lapin aux champignons » témoigne de la maîtrise de Gustafsson en matière d'acrylique, un médium qui permet une riche palette de couleurs et une profondeur de texture remarquable. Bien que de petite taille (7,6 x 7,6 cm pour l'image originale), l'œuvre révèle le talent de Gustafsson pour créer des pièces détaillées et percutantes dans un espace restreint. L'encadrement et le passe-partout sur mesure, portant les dimensions à 21,6 x 21,6 cm, renforcent la présence de l'œuvre et lui confèrent une envergure qui contraste avec sa taille modeste. La palette de couleurs, avec ses tons naturels et son fond subtil, concentre le regard du spectateur sur la figure centrale, laissant le lapin et sa monture fantaisiste occuper le devant de la scène. Cette orchestration minutieuse des couleurs et des formes est la marque de fabrique du style de Gustafsson, qui mêle souvent avec fluidité l'immédiateté du street art et la finesse propre aux beaux-arts. Importance dans les communautés du Street Art et du Pop Art Dans le milieu du street art et du graffiti, « Rabbit With Mushrooms » occupe une place à part grâce à son originalité et à la renommée de l'artiste. Gustafsson, figure incontournable du street art, est reconnue pour son talent à transposer la spontanéité et l'énergie brute du graffiti en œuvres qui trouvent un écho particulier dans l'atmosphère intime des collections privées. Le statut d'œuvre originale signée, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste, renforce l'attrait de cette pièce. Cet aspect est essentiel dans le monde du street art, où l'authenticité et la touche unique de l'artiste sont primordiales. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Gustafsson investissent dans une œuvre d'art et acquièrent un fragment de l'esprit créatif qui anime le mouvement du street art. Valeur de collection et attrait durable Œuvre d'une facture raffinée et présentée avec soin, « Lapin aux champignons » incarne l'essence même du collectionnisme. Son encadrement et son passe-partout sur mesure témoignent de sa capacité à être exposée et appréciée dans l'espace d'un connaisseur. Le petit format de l'œuvre, allié à la profondeur de son récit et à son attrait esthétique, en fait une pièce polyvalente, adaptée à divers environnements, des demeures privées aux galeries. De plus, son année de création, 2014, inscrit « Lapin aux champignons » dans une période de reconnaissance croissante du street art, faisant d'elle un témoin historique de l'évolution du genre. La signature de Gustafsson sur l'œuvre ajoute à sa valeur, offrant un lien tangible avec l'époque de sa création et le parcours de l'artiste au sein du paysage du pop art urbain et du graffiti. « Lapin aux champignons » de Nicole Gustafsson est bien plus qu'une simple peinture originale ; c'est une œuvre qui capture la vitalité et l'imagination inhérentes au pop art urbain et au graffiti. C'est un témoignage du talent artistique de Gustafsson et de sa contribution à cet art, ainsi qu'une pièce de collection précieuse qui conservera longtemps son attrait auprès des amateurs et des collectionneurs.

    $291.00

  • Trillizos Original Spray Paint Painting by AL Grime

    AL Grime PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $2,626.00

  • Island Yachting 84 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Island Yachting 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Island Yachting 84 Œuvre d'art originale et unique à l'huile, technique mixte, sur panneau de masonite, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, 1984, 24 x 12 pouces, représentant des bateaux sur le lac Dévoilement de « Island Yachting '84 » par Peter Keil « Island Yachting '84 » est une peinture à l'huile originale, technique mixte sur panneau de fibres de bois (Masonite), une œuvre marquante de Peter Keil, artiste impressionniste moderne de renom. Signée et datée de 1984, cette œuvre de 61 x 30,5 cm (24 x 12 pouces) représente une scène vibrante de bateaux sur un lac, un sujet que Keil aborde avec son style abstrait caractéristique et une palette de couleurs éclatantes. Sa représentation de la navigation de plaisance ne se limite pas à une simple imitation, mais exprime avec force le rythme de la scène et l'émotion ressentie par l'artiste. Cette œuvre illustre l'intégration par Keil des esthétiques du pop art urbain et du graffiti à son style impressionniste. Cette synthèse a marqué sa place dans l'art moderne. Le choix du panneau de fibres de bois comme support reflète son affinité pour les médiums qui résonnent avec l'authenticité et la spontanéité du street art. La durabilité intrinsèque et la surface lisse du matériau en font un support idéal pour le style pictural vigoureux de Keil, permettant l'application épaisse de peinture à l'huile, une caractéristique de son travail. Les qualités texturées de « Island Yachting '84 » lui confèrent une présence tactile et capturent les effets transitoires de la lumière et du mouvement, à l'image de la nature éphémère de l'art du graffiti. La valeur artistique de « Island Yachting '84 » Le mérite artistique de « Island Yachting '84 » réside dans sa composition dynamique et la puissance expressive de sa touche. Les gestes amples et les contours marqués qui définissent les bateaux et leurs reflets dans l'eau témoignent de la maîtrise de Keil pour rendre le mouvement et la profondeur. Le premier plan est dominé par des silhouettes sombres qui contrastent fortement avec les yachts aux couleurs vives, créant un dialogue visuel entre les éléments. Cette technique de mise en valeur de la lumière et de l'ombre, de la couleur et de la forme, rappelle la tension dramatique des peintures murales et de l'imagerie pop art, une qualité que Keil intègre avec brio à son œuvre. L'utilisation de techniques mixtes par Keil indique également son approche expérimentale de la création artistique. En combinant divers matériaux et techniques, il façonne une expérience visuelle complexe qui remet en question les frontières traditionnelles et évoque les textures superposées du street art. « Island Yachting '84 » n'est donc pas seulement la représentation d'une activité de loisirs au bord d'un lac, mais aussi une manifestation de l'esprit novateur de l'artiste et sa contribution au discours du street art et du graffiti. Impact et héritage de l'œuvre de Peter Keil L'impact et l'héritage de l'œuvre de Peter Keil, illustrés par « Island Yachting '84 », résident profondément dans sa capacité à insuffler aux motifs impressionnistes traditionnels l'énergie et la spontanéité du street art. Son style distinctif, caractérisé par une utilisation expressive de la ligne et de la couleur, a influencé toute une génération d'artistes désireux de jeter un pont entre la galerie et la rue. Les peintures de Keil sont reconnues pour leur vivacité et leur capacité à toucher les spectateurs tant sur le plan esthétique que viscéral. De plus, « Island Yachting '84 » reflète la vision plus large de Keil d'un art accessible et universel. Son choix délibéré de travailler avec des matériaux et des sujets directement liés au quotidien témoigne de son désir de démocratiser l'art, un principe fondamental du Street Pop Art et du graffiti. À travers des œuvres comme celle-ci, Keil invite le spectateur à un voyage visuel à la fois intime et universel, un voyage porté par le pouvoir unificateur de l'art. « Island Yachting '84 » témoigne du mélange novateur des genres opéré par Peter Keil, une œuvre vibrante qui capture l'essence de sa recherche artistique. Elle illustre avec force comment les sensibilités du pop art urbain et du graffiti peuvent se transposer dans une forme d'art plus traditionnelle, tout en conservant leur dynamisme et leur immédiateté intrinsèques. Alors que l'œuvre de Keil continue d'inspirer et de toucher le public, « Island Yachting '84 » demeure une pièce majeure dans le parcours d'un artiste qui n'a cessé de repousser les limites de l'expression et de la forme.

    $604.00

  • Sale -15% Destiny Original Oil Painting by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Destiny Original Oil Painting par Dan Christofferson - Beeteeth

    Destiny Original Die Cut Vinyl, Oil Paint on Wood Cradled Panel ready to hang by Dan Christofferson- Beeteeth Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Destin » - Vinyle découpé à l'emporte-pièce 24" x 32" sur le panneau de mon exposition « West Was Won ». - Dan Christofferson

    $1,311.00 $1,114.00

  • Psychedelic Spiral 01 HPM Spray Paint Wood Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Psychedelic Spiral 01 HPM Spray Paint Wood Print par Tavar Zawacki- Ci-dessus

    Spirale psychédélique - 01 Œuvre originale peinte à la main, technique mixte à la bombe aérosol et à l'encre sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Tavar Zawacki (ci-dessus), artiste de rue graffiti, art pop moderne. La série Psychédélique a été créée en lien avec ma récente exposition solo Remix. Chaque pièce de cette série a été conçue en mettant l'accent sur un contraste visuel saisissant. Elle s'apparente à l'Op art (art optique), qui provoque un véritable trip visuel. Cet effet altère la perception, comme sous l'effet de drogues psychédéliques. Certains motifs Psychédéliques ont été présentés dans Remix, tandis que d'autres ont été créés spécifiquement pour cette série. Le motif « Sunset Strip », en particulier, a été réalisé avec plus de complexité pour mon exposition Remix. Cette exposition consistait à intervertir et à remplacer différents motifs découpés d'un même dessin, dans différentes couleurs, pour obtenir l'œuvre finale. La série Psychédélique produit un effet similaire, mais dans un style plus épuré, en bloquant les couleurs et en laissant apparaître l'espace négatif.

    $835.00

  • Goonie 038 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 038 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 038 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Goonie 038 » de Naoto Hattori : Une vision d'introspection surréaliste « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une œuvre d'une grande profondeur, fruit d'une introspection surréaliste. Ce chef-d'œuvre fusionne avec brio la finesse de l'aquarelle et la richesse de l'imagination surréaliste. Signée et réalisée en 2013, cette peinture originale et unique témoigne de l'engagement d'Hattori envers son art et de sa capacité à susciter l'émotion. Encadrée, l'œuvre, dont le format est de 21,6 x 21,6 cm et qui présente une image de 7,6 x 7,6 cm, est un microcosme de l'univers artistique foisonnant d'Hattori. L'encadrement et le passe-partout, réalisés avec soin par l'artiste, lui confèrent une dimension particulière. Si l'œuvre se distingue du street art et du graffiti par sa forme et sa présentation, elle partage néanmoins un lien intrinsèque avec ces genres par sa capacité à captiver et à transmettre des messages profonds. « Goonie 038 » ne trouvera peut-être pas sa place sur un mur public ni ne clame son existence à travers d'immenses fresques, mais elle impose le regard par son format intimiste et la force expressive de son sujet. Décryptage du symbolisme de « Goonie 038 » Dans « Goonie 038 », Hattori présente une créature inclassable, un être à la croisée d'émotions quasi humaines et de caractéristiques invraisemblables. Cette forme hybride est la signature du style Hattori, où traits familiers s'entremêlent à des éléments extraordinaires. Le travail minutieux à l'aquarelle accentue les textures et les contours du sujet, attirant le regard du spectateur sur la complexité de son expression. Le regard de la créature, empreint d'une lassitude qui contraste avec son apparence surnaturelle, invite à la réflexion sur les expériences partagées qui transcendent les frontières du réel. L'encadrement et le passe-partout sur mesure d'Hattori ne sont pas de simples protections, mais des éléments essentiels à l'impact global de l'œuvre. Le choix d'encadrer l'œuvre souligne l'importance du contexte dans la présentation d'une œuvre d'art. Pour Hattori, le cadre est une porte ouverte, invitant le spectateur à pénétrer dans le monde surréaliste qu'il a créé sur le papier. Elle symbolise le passage de l'esprit de l'artiste au monde du spectateur, permettant à « Goonie 038 » de trouver sa place dans un espace qui honore son caractère unique. « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une représentation à la fois petite et puissante de la vision surréaliste de l'artiste, offrant une fenêtre sur un monde qui interpelle et élargit la perception du spectateur. Bien qu'elle occupe un espace différent de celui du street art et du graffiti traditionnels, elle partage le même esprit de rébellion contre l'ordinaire et le même désir de perturber et d'enchanter. À travers « Goonie 038 », Hattori a créé une œuvre qui constitue une contribution majeure à l'art surréaliste, capable de fasciner et de susciter la réflexion avec la même force.

    $669.00

  • What Drones? HPM Spray Paint Wood Stencil by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Quels drones ? Pochoir en bois pour peinture en aérosol HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Quels drones ? Édition limitée, rehaussée à la main, peinture en aérosol, acrylique, pochoir, techniques mixtes sur panneau de bois encadré, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée de l'œuvre HPM Stencil 5, format 48x30 L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost unissent leurs forces pour une exposition audacieuse d'œuvres inédites explorant les limites de l'appropriation et proposant des réinterprétations de notre société dystopique actuelle. Se définissant comme des « voleurs visuels », ces deux artistes s'approprient et détournent depuis longtemps les icônes culturelles que la publicité et la société de consommation nous imposent, afin de créer des interprétations nouvelles et pertinentes, à la fois dérangeantes et humoristiques. Denial et Frost ont noué une amitié immédiate lors de leur rencontre au Canada en 2011 et créent depuis lors des œuvres captivantes aussi bien dans la rue qu'en galerie. « Company of Thieves » voit leur collaboration s'approfondir, avec des œuvres de différentes tailles faisant référence au Pop Art, au graffiti et au monde de l'entreprise qu'ils dénoncent. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $8,749.00

  • A-Z Values- X Original Spray Paint Painting by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart AZ Values- X Peinture originale en aérosol par Jason Naylor- OPN Heart

    AZ Values - X Peinture originale à la bombe et à l'encre noire sur papier mat épais par Jason Naylor, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Série d'affirmations positives commençant par les lettres AZ, ici la lettre X pour X-Factor. Une série de peintures AZ mettant en lumière des traits de personnalité, ou des valeurs, qui contribuent à définir ce que signifie être une bonne personne. Il s'agit d'un projet personnel inspiré du défi « 36 Days of Type », populaire sur les réseaux sociaux. Peinture aérosol et encre noire sur papier mat épais 45,7 x 61 cm.

    $751.00

  • 1AE MonoPrint Silkscreen Print by Mr Penfold

    Mr Penfold Sérigraphie 1BN MonoPrint par Mr Penfold

    Achetez 1BN MonoPrint 1 of a Kind 4-Color Hand-Pulled Silkscreen Original on Fine Art Paper by Mr Penfold graffiti street artist modern pop art. Impression unique en son genre. Tim Gresham, également connu sous le nom d'artiste "Mr Penfold", travaille sur une variété de supports depuis son studio basé à Bristol, la ville où il réside actuellement.

    $818.00

  • Rabbit Worries Original Wood Panel Spray Painting by Blake Jones

    Blake Jones Peinture originale sur panneau de bois Rabbit Worries par Blake Jones

    Rabbit Worries, peinture à la bombe sur panneau de bois originale de Blake Jones. Œuvre unique d'art urbain et pop. Peinture à la bombe sur panneau de bois, signée en 2020. Œuvre originale de 20,5 x 48 cm. « Rabbit Worries » de Blake Jones – Expression brute sur bois, œuvre d'art pop art et graffiti. « Rabbit Worries » est une œuvre unique réalisée en 2020 par l'artiste américain Blake Jones. Peinte à la bombe de peinture rouge vif sur un panneau de bois recyclé de 52 x 122 cm, elle met en scène le lapin emblématique de Jones, un motif récurrent dans son œuvre visuelle. Peinte avec une approche directe et sans filtre, cette pièce allie l'urgence du graffiti à la clarté esthétique de l'iconographie pop. L'expression du lapin – yeux clos, bouche esquissant un sourire gêné, sourcils légèrement arqués – traduit une tension contenue. Son corps, réduit à des lignes fluides et une forme minimaliste, rayonne à la fois d'humour et de malaise. Le mot « BLAKE », griffonné en bas dans la même teinte rouge, affirme la paternité de l'œuvre avec l'immédiateté d'une signature de rue. Simplicité émotive et pouvoir symbolique Le lapin de Jones n'est pas qu'un simple personnage de dessin animé : il est un vecteur d'émotions fortes. Dans « Rabbit Worries », le dessin est réduit à l'essentiel, ce qui permet un impact psychologique maximal grâce à un minimum d'informations visuelles. La peinture rouge vif, appliquée en aérosol sur le grain naturel du bois, crée un contraste saisissant, amplifiant l'émotion brute qui se dégage de la posture et des expressions du visage. Le format vertical du panneau intensifie l'effet, guidant le regard vers le haut, à travers le corps, jusqu'aux oreilles, qui symbolisent l'éveil ou l'anxiété. Cette approche illustre une stratégie fondamentale du street art et du graffiti : communiquer vite, parler fort et faire en sorte que chaque trait compte. Peinture en aérosol et surfaces selon le code urbain L'utilisation de la peinture en aérosol sur panneau de bois s'inscrit directement dans la tradition du graffiti, où l'outil et la texture confèrent à l'œuvre toute son intensité. Le grain du bois reste parfaitement visible sous les lignes rouges, permettant aux imperfections naturelles et à la rudesse urbaine de coexister avec l'énergie graphique des images de Jones. Contrairement à la toile ou au papier, le bois offre une résistance et un caractère uniques, instaurant un dialogue entre la matière et le message. Jones exploite cette propriété, laissant la surface influencer l'atmosphère de la pièce. Le rouge vif évoque l'urgence et la vulnérabilité, faisant écho aux thèmes de la lutte personnelle, du trac ou du conflit intérieur. Le geste est rapide, presque instinctif, reflétant les rythmes du tag de rue, tout en s'inscrivant dans une composition formelle. Blake Jones et le point de rencontre entre l'humour, l'anxiété et la voix publique Blake Jones poursuit son exploration des thèmes de l'identité émotionnelle et du langage public à travers des figures récurrentes et des expressions familières. Dans « Rabbit Worries », il capture un moment d'introspection grâce à un symbole généralement associé à l'innocence et à la malice. Ce lapin, pourtant, n'est pas insouciant : ses yeux clos et ses lèvres retroussées trahissent une profonde gravité, offrant au spectateur le reflet d'un espace mental partagé. L'œuvre aborde les pressions de la vie contemporaine à travers le langage de l'abstraction cartoon, ancrant les codes visuels pop dans un territoire émotionnel bien réel. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du Graffiti, « Rabbit Worries » illustre de façon saisissante comment le personnage et le geste peuvent se substituer au récit, comment l'urgence peut être belle et comment l'anxiété peut s'exprimer par la couleur et la ligne. Cette œuvre se dresse à la fois comme un objet d'une clarté esthétique remarquable et comme un portrait d'une grande complexité psychologique.

    $2,500.00

  • Salvage Can 11 Original Spray Paint Can Sculpture Painting Eddie Colla

    Eddie Colla Peinture en aérosol originale Salvage Can 11 Sculpture de bombe de peinture Eddie Colla

    « Salvage Can 11 » , peinture originale sur bombe de peinture, sculpture technique mixte, œuvre d'art du légendaire artiste de rue et graffeur Eddie Colla. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la peinture acrylique en aérosol (technique mixte), format 3 x 8 pouces. « J’ai réalisé cette série de bombes aérosol en Chine en 2018. J’attendais de recevoir du matériel pour commencer à travailler sur des pièces plus grandes. La résidence où j’étais conservait toutes ses bombes aérosol vides. J’ai donc commencé à créer ces petites pièces à partir de ces bombes usagées. Ce n’était pas prémédité ; j’avais simplement beaucoup de temps libre en attendant l’arrivée de mon matériel, alors j’ai travaillé avec ce que j’avais sous la main. Chaque bombe est signée et datée au fond. » – Eddie Colla L'innovation d'Eddie Colla dans l'art urbain « Salvage Can 11 » d'Eddie Colla s'impose comme une œuvre puissante dans le domaine du street art et du graffiti. Peinture originale réalisée sur une bombe de peinture, elle mêle techniques mixtes et énergie subversive propre à l'art urbain. Cette œuvre fait partie d'une série créée en 2018 lors d'une résidence en Chine, une période que Colla décrit comme marquée par une interruption inattendue de son processus créatif, due à l'attente de matériel artistique. Cette situation l'a conduit à utiliser de manière novatrice des matériaux de récupération pour créer une œuvre aussi insoupçonnée que profonde. « Salvage Can 11 » témoigne de l'esprit spontané et adaptable qui anime souvent le street art. Confronté à un retard dans son processus créatif habituel, Colla s'est tourné vers les bombes de peinture vides disponibles lors de sa résidence, les transformant d'outils en supports. Cet acte de réappropriation a donné une nouvelle vie aux bombes usagées et a remis en question la perception de la valeur et de l'utilité des matériaux artistiques. L'œuvre qui en résulte – une pièce originale signée – est une sculpture en techniques mixtes qui capture l'essence même du graffiti : brute, immédiate et profondément personnelle. Dynamique visuelle de « Salvage Can 11 » L'impact visuel de « Salvage Can 11 » est immédiat et viscéral. L'image sur la canette est obsédante : les traits du personnage suggèrent un mélange d'humanité et d'anonymat figé, un thème récurrent dans l'œuvre de Colla, qui interroge souvent l'identité et la place de l'individu au sein de la société. L'utilisation de peinture acrylique et de peinture en aérosol ajoute texture et profondeur, tandis que les teintes noires et violettes saisissantes captent le regard et invitent le spectateur à une contemplation profonde de l'œuvre. Importance culturelle de l'œuvre d'Eddie Colla La contribution d'Eddie Colla au street art dépasse largement ses fresques et installations publiques. Il crée un pont entre la rue et l'espace du collectionneur en donnant vie à son art sur un support tangible, comme une bombe de peinture. « Salvage Can 11 » incarne la nature éphémère du street art, tandis que son existence en tant qu'objet préservé remet en question l'éphémère qui lui est traditionnellement associé. L'œuvre de Colla nous rappelle que le street art ne se limite pas aux espaces publics, mais constitue une forme d'art dynamique capable d'investir et de s'adapter à tout contexte. La résonance de la série « Salvage Can » dans le monde de la collection d'art La série « Salvage Can » occupe une place particulière dans la collection. Chaque canette, signée et datée par Colla, est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une pièce historique qui raconte l'histoire de sa création. Les collectionneurs de street art et de graffiti sont souvent attirés par les œuvres narratives, et « Salvage Can 11 » offre précisément cela : le récit d'une innovation, d'une adaptation et du processus créatif qui s'est déployé lors d'une résidence d'artiste à travers le monde. « Salvage Can 11 » est une sculpture en techniques mixtes qui incarne l'esprit novateur d'Eddie Colla et son statut de légende du graffiti. L'œuvre symbolise la créativité qui s'épanouit malgré les contraintes du street art, soulignant la capacité de Colla à créer des récits captivants à partir de circonstances inattendues. Elle illustre parfaitement comment le street art peut transcender les frontières traditionnelles et redéfinir la notion même de support, invitant un public plus large à s'engager dans le mouvement du street art de manière inédite et profonde.

    $504.00

  • Face Yachting 84 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Face Yachting 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Face Yachting 84 Œuvre d'art originale et unique, peinture à l'huile et techniques mixtes sur panneau de masonite, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, datant de 1984, mesurant 24 x 12 pouces (61 x 30,5 cm), représentant un grand visage et des bateaux sur le lac. Le visage d'enfant de Peter Keil en 1984 : une fusion entre l'expressionnisme et le pop art urbain « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil illustre avec éclat la rencontre entre les techniques impressionnistes modernes et l'esprit du street art et du graffiti. Cette œuvre originale, une peinture à l'huile sur carton, mesure 30 x 40 cm et révèle le style singulier de Keil, souvent reconnu pour son approche spontanée et audacieuse de l'art moderne. Représentant un visage d'enfant géant, le tableau capture l'innocence et l'expressivité propres à l'enfance, à travers le prisme du style impressionniste et vibrant de Keil. Caractéristique des œuvres originales de Peter Keil, cette pièce présente quelques écaillures de peinture sur la joue, conséquence naturelle de la technique de l'empâtement et de la fragilité du carton. Ces écaillures n'altèrent en rien l'impact de l'œuvre ; au contraire, elles enrichissent son récit, reflétant le passage du temps et l'histoire tactile du processus créatif de Keil. Cet élément de texture, fréquent dans les œuvres originales de Keil, souligne l'émotion brute et sans filtre qu'il cherche à capturer chez ses sujets. Interprétation du langage artistique de Keil dans Child's Face '84 Interpréter « Visage d'enfant '84 » de Keil exige de comprendre son langage artistique, qui fusionne les formes abstraites de l'impressionnisme avec les couleurs vibrantes et l'immédiateté émotionnelle du street art. Le portrait qu'il dresse dépasse la simple représentation des traits d'un enfant ; il explore le caractère et les émotions transmis par des formes exagérées et une riche palette de couleurs. Les grands yeux lumineux dominent la composition, véritables fenêtres sur l'âme de l'enfant, et font écho à la profondeur de l'expérience humaine que Keil cherche à explorer à travers son art. Le choix du carton comme support témoigne de la volonté de Keil de combler le fossé entre les beaux-arts conventionnels et les matériaux plus accessibles et quotidiens souvent utilisés dans le street art, le pop art et le graffiti. Ce choix non conventionnel reflète une démocratisation de l'art, thème central du street art, qui vise à rendre l'art accessible et compréhensible par un large public. En utilisant le carton, Keil remet en question les normes artistiques traditionnelles et s'inscrit dans une forme d'expression artistique ancrée dans les réalités de la vie urbaine. L'influence durable de l'approche de Keil en matière de portrait L'influence durable de l'approche de Peter Keil en matière de portrait est manifeste dans « Visage d'enfant '84 ». Son œuvre, souvent rattachée à l'impressionnisme moderne, trouve un écho dans un large éventail de formes artistiques, notamment le pop art urbain et le graffiti. La contribution de Keil à ces genres réside dans sa capacité à insuffler à la peinture de portrait traditionnelle une immédiateté et une authenticité brute, caractéristiques de l'art urbain. Ce tableau, avec ses contours audacieux et ses couleurs éclatantes, témoigne de l'esprit novateur de Keil et de son impact sur l'art contemporain. De plus, la vivacité de l'œuvre, une signature de Keil, souligne le potentiel expressif du pop art urbain et du graffiti. « Visage d'enfant '84 » illustre comment ces genres peuvent transmettre des récits émotionnels complexes, remettant en question l'idée reçue selon laquelle le street art se limite au commentaire public ou à la critique sociale. Le portrait de Keil est une célébration de l'individualité et de l'esprit humain, capturées dans le regard d'un enfant et exprimées par la peinture. « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil est une œuvre majeure qui illustre la rencontre entre l'impressionnisme moderne et l'univers dynamique du street art et du graffiti. La spontanéité de son exécution, l'éclat de ses couleurs et la richesse de ses textures contribuent à son attrait intemporel et à son statut de témoignage éloquent de la vision artistique de Keil. Portant les marques de sa création, cette œuvre continue de fasciner et d'inspirer, offrant un aperçu de la profondeur et de la diversité de son travail.

    $604.00

  • Sale -15% Detroit Series 24 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 24 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo

    Série Detroit 24 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et en technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à être accrochée. Œuvre de graffiti. Format lettre bulle : 24 x 16 pouces (61 x 41 cm). « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. Cope2 et le point de rencontre entre le pop art urbain et le graffiti L'œuvre « Detroit Series 24 Original Painting » de Cope2 marque une étape importante dans la fusion du pop art urbain et du graffiti. Maîtrisant à la perfection la peinture aérosol, la peinture acrylique et les techniques mixtes sur un support en bois, cette pièce de 2010, mesurant 61 x 41 cm, est signée et titrée par l'artiste lui-même. Prête à être accrochée, elle témoigne du parcours de Cope2 dans le monde de l'art et résume avec force ses plus de trente ans d'expérience dans ce qu'il appelle le « graffiti hardcore ». Cette œuvre est une déclaration audacieuse de l'évolution de l'artiste, incarnant la diversité des styles que Cope2 a adoptés et maîtrisés au fil des ans. Les lettres en relief se détachent sur le panneau de bois, illustrant la capacité de Cope2 à allier la spontanéité du street art à la permanence et à la texture offertes par des médiums d'art comme le bois et l'acrylique. « Detroit Series 24 » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; Il s'agit d'un récit, une autobiographie visuelle retraçant le parcours de l'artiste, des rues de New York aux espaces raffinés des galeries. Le choix de Cope2 de se tourner vers la peinture en techniques mixtes est délibéré et témoigne de sa volonté d'évoluer et d'explorer de nouveaux horizons artistiques, tout en rendant hommage aux racines du graffiti qui ont posé les fondements de sa carrière. Réverbérations de l'évolution artistique de Cope2 L'engagement de Cope2 à mettre en lumière son évolution stylistique est palpable dans « Detroit Series 24 ». L'œuvre est une manifestation concrète de la polyvalence dont il parle. Cette polyvalence lui a permis de demeurer une figure incontournable et reconnue de l'art moderne. À travers cette série, il offre une histoire visuelle de son développement personnel, révélant toute l'étendue de ses capacités artistiques. La série célèbre le changement, le potentiel du graffiti à s'adapter et à s'épanouir dans divers environnements et formats. Dans cette œuvre, comme dans les autres de la série, un dialogue s'instaure entre la force brute et énergique du street art et la nature réfléchie et intentionnelle du travail en atelier. L'œuvre sert de pont, reliant le graffiti, forme d'art souvent sous-représentée, au discours dominant de l'art contemporain. Elle témoigne de la légitimité et de la profondeur du street art et du graffiti, remettant en question l'idée que ces formes d'expression seraient moins valables que leurs homologues traditionnelles. L'héritage de la série Detroit de Cope2 dans le domaine du street art pop et du graffiti L'héritage de « Detroit Series 24 » dépasse largement ses qualités esthétiques. Cette œuvre contribue de manière significative au débat actuel sur la place du street art dans l'histoire de l'art. Le parcours de Cope2 reflète celui du graffiti lui-même, d'un acte de rébellion à une forme d'art respectée, présente aussi bien dans les galeries que dans les collections privées. Son travail, notamment dans cette série, incarne l'esprit de résilience qui caractérise une grande partie du street art et du graffiti, témoignant d'une adaptabilité qui a permis à cet art de s'épanouir. Cope2 a non seulement documenté son évolution artistique, mais a également reflété celle du pop art urbain et du graffiti. « Detroit Series 24 » est une célébration vibrante de cette progression, une toile où passé et présent coexistent, où le langage de la rue se traduit dans le lexique des beaux-arts. La contribution de Cope2 au monde de l'art, à travers cette œuvre et les autres de la série, est inestimable, faisant de lui une figure incontournable de la reconnaissance et de l'appréciation de l'art inspiré par la rue. En définitive, « Detroit Series 24 » est une affirmation audacieuse du pouvoir transformateur de l'art et de la quête incessante d'expression et de réinvention de l'artiste. À travers son œuvre, Cope2 continue d'inspirer et de questionner, repoussant les limites du street art et du graffiti. Ses créations ne sont pas de simples tableaux ; ce sont des dialogues dynamiques, en constante évolution au rythme de l'artiste lui-même, invitant les spectateurs à suivre le parcours de l'un des artistes contemporains les plus influents du street art et du graffiti.

    $5,867.00 $4,987.00

Painting Original Artwork
Le graffiti est une forme d'art née dans la rue et reconnue comme une forme légitime d'expression artistique. Les graffeurs utilisent divers matériaux et supports pour créer leurs œuvres, notamment de la peinture en aérosol, des marqueurs et des autocollants. Alors que les graffitis sont souvent associés à l'environnement urbain et aux espaces publics, ils ont également fait leur chemin dans les galeries et les musées en tant qu'œuvres d'art. La toile et le papier d'art sont d'excellentes options pour afficher l'art du graffiti, et le choix dépend en fin de compte de la préférence de l'artiste et de l'effet souhaité de l'œuvre. La toile peut être préférée pour les œuvres plus grandes et plus expressives, tandis que le papier beaux-arts peut être mieux adapté aux conceptions détaillées ou complexes. Les graffitis sur toile et sur papier d'art sont deux supports populaires pour afficher l'art du graffiti. Les graffitis sur toile impliquent généralement l'utilisation de peinture en aérosol et d'autres matériaux pour créer une image sur une surface de toile. La toile offre une surface durable et durable pour l'œuvre d'art et peut être facilement étirée et encadrée pour l'affichage. Le papier d'art, quant à lui, est un papier de haute qualité conçu pour l'impression d'impressions d'art. Les graffeurs peuvent créer des dessins numériques qui sont ensuite imprimés sur le papier, ce qui donne une impression de haute qualité qui peut être encadrée et affichée comme de l'art traditionnel. De nos jours, l'art du graffiti a également trouvé sa place dans le monde de disciplines plus traditionnelles, comme la peinture. Dans ce cas, il n'est pas rare que l'œuvre s'appuie sur les mêmes techniques et ressources que le graffiti traditionnel. En conséquence, l'utilisation de peinture en aérosol typique peut également être utilisée dans la création de peintures graffiti. Néanmoins, il est également possible que les artistes utilisent d'autres types de ressources, plus généralement trouvées à l'intérieur des studios d'art, comme les stylos, les aquarelles, la peinture à l'huile, etc., qui ne sont pas traditionnellement utilisées pour la création d'œuvres dans la rue. Parallèlement, le graffiti sous forme de peintures, numériques ou artisanales, permet aux artistes de prendre leur temps et de se concentrer sur le processus de création, en tenant compte notamment des conséquences juridiques de la création sur des sites publics. Ainsi, le processus préparatoire et l'exposition potentielle des œuvres de peinture peuvent souvent être réalisés à l'intérieur, ce qui montre à quel point le graffiti a évolué au fil des décennies. Enfin, les graffitis sous forme de peintures semblent durer plus longtemps que l'art dans la rue, où les autorités locales ont tendance à nettoyer ou à recouvrir de nombreuses pièces en raison de leur statut illégal. D'autre part, justement en raison de leur création à huis clos, de telles pièces ont tendance à gagner moins en visibilité puisqu'elles ne sont pas exposées au public au quotidien. Le graffiti est apparu aux États-Unis à la fin des années 1960 et, naturellement, près de 50 ans plus tard, cet art a traversé de nombreuses étapes de réforme. Les aspects du processus de création, tels que les matériaux utilisés et les techniques, ont énormément évolué, ainsi que la perception du graffiti comme une forme d'art respectable. En plus de cela, les anciens « écrivains » ou « taggers » sont désormais appelés artistes, un développement qui s'est produit avec l'institutionnalisation et la commercialisation sans cesse croissantes du graffiti. Inutile de dire que les graffitis n'ont jamais cessé d'exister à la vue du public et, avec le temps, les autorités du monde entier en sont venues à accepter dans une certaine mesure leur présence à l'intérieur du réseau urbain. En conséquence, le statut juridique de « l'écriture » a permis aux artistes d'expérimenter plus librement de nouveaux matériaux et techniques, une évolution qui s'est surtout manifestée au cours de la dernière décennie. Peinture Œuvres d'art originales & Peinture Œuvres d'art originales Graffiti Street Pop Art
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte