Estampe Beaux-Arts

4151 produits

  • Miguel Cotto Serigraph Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Miguel Cotto par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas

    Miguel Cotto Édition Limitée Tirage Sérigraphique 6 Couleurs Tiré à la Main sur Papier Beaux-Arts par l'Artiste Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas) Œuvre d'Art Moderne Urbaine. 2021 Édition limitée signée et numérotée de 400 exemplaires Taille 18x24 Miguel Cotto x Ernesto Yerena Montejano Cette saisissante sérigraphie en six couleurs, mettant en scène la silhouette imposante de Miguel Cotto, est une œuvre de l'artiste dynamique Ernesto Yerena Montejano, réalisée sous sa marque Hecho Con Ganas. Tirée en 2021 à 400 exemplaires signés et numérotés, chaque estampe mesure 45,7 x 61 cm et capture l'essence même de la prouesse athlétique et de l'esprit combatif de Cotto. Fruit de la collaboration entre Miguel Cotto et Ernesto Yerena Montejano, cette œuvre est imprégnée de modernité urbaine. Elle résonne profondément avec l'esthétique du pop art, du street art et du graffiti. Le style caractéristique d'Ernesto Yerena Montejano, qui mêle souvent l'audace graphique du pop art à la dimension subversive du street art, est manifeste dans cette pièce. Cotto y est représenté non seulement comme une icône du sport, mais aussi comme un symbole culturel, reflétant la force et la résilience d'une communauté. Chaque estampe, réalisée avec une méticulosité extrême, exhale l'énergie et la passion qui caractérisent Cotto. Les couleurs vibrantes et les détails minutieux, des tatouages ​​qui ornent le corps de Cotto à l'arrière-plan imprégné de références culturelles, créent un récit visuel qui dépasse les limites de la toile. Cette œuvre ne se contente pas de représenter une figure sportive ; elle raconte une histoire d'héritage, de fierté et de détermination inébranlable. L'intégration du texte ajoute une touche personnelle, témoignant de la relation intime entre le sujet et l'artiste, et entre l'œuvre et son public. Le choix de Montejano de réaliser ces pièces par la sérigraphie traditionnelle tirée à la main renforce leur exclusivité et leur attrait, apposant un pont entre artisanat et art contemporain. La collaboration entre Miguel Cotto et Ernesto Yerena Montejano pour cette série en édition limitée est une affirmation culturelle, fusionnant les univers du sport, de l'art et de l'identité. À travers cette estampe, Montejano met non seulement en valeur son talent artistique, mais rend également hommage à l'esprit combatif qu'il partage avec Cotto, un esprit profondément ancré dans leurs expériences communes et leurs efforts individuels.

    $323.00

  • Music in Motion 8.0 Black Silkscreen Print by Shane Turner

    Shane Turner SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $366.00

  • Relik Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives Relik par Stephanie Buer

    Relik Limited Edition Archival Pigment Fine Art Prints on Moab Entrada Rag Bright 290gsm Fine Art Paper par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Stephanie Buer. Édition limitée signée Relik 2020 (20 exemplaires), format 17x14

    $217.00

  • Habibi- Dame HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Habibi- Dame HPM Impression Giclée Embellie à la Main par Marwan Shahin

    Habibi - Dame HPM Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print With Acrylic & Diamond Dust on Photographique Rag Paper by Urban Graffiti Modern Artist Marwan Shahin. Édition limitée signée et numérotée de 33 exemplaires (2022) de la série « HABIBI » de Marwan Shahin, un portrait iconique de la chanteuse libanaise Fairuz interprété à travers différentes étapes de l'expérience amoureuse. Cette édition très limitée à 33 exemplaires, dont chaque tirage est agencé avec une délicatesse extrême grâce à un filigrane de poussière de diamant, produit des effets kaléidoscopiques visuellement enivrants. Habibi : Dame de Marwan Shahin – Un hommage étincelant à l'amour et à l'héritage L'œuvre « Habibi : Dame » de Marwan Shahin est un vibrant hommage visuel à Fairuz, la chanteuse libanaise légendaire et icône culturelle. Créée en 2022 dans le cadre de la série HABIBI, cette édition limitée à seulement 33 exemplaires signés et numérotés témoigne du talent unique de Shahin pour fusionner le portrait expressif avec l'esthétique du street art contemporain. Réalisée en impression giclée sur papier Photographique Rag et rehaussée à la main d'acrylique et de poudre de diamant, l'œuvre exhale à la fois respect et modernité, incarnant l'esprit intemporel de Fairuz à travers un langage visuel contemporain. L'œuvre présente un portrait en noir et blanc saisissant du visage de Fairuz, défini par le trait optique caractéristique de Shahin et un éclairage dramatique. Son regard, expressif et intemporel, est encadré par des vagues circulaires qui font écho à la chaleur et à la résonance de sa voix. Les motifs complexes qui ornent ses cheveux et son visage créent un rythme hypnotique, à la fois vintage et futuriste, qui fait le lien entre la mémoire culturelle de la chanteuse et l'esthétique contemporaine. L'utilisation d'une palette de couleurs minimaliste et d'un contraste saisissant confère à l'image une clarté captivante, faisant ressortir chaque courbe et chaque contour dans une aura presque céleste. Une sainte moderne auréolée de pop art Fairuz est l'une des voix les plus emblématiques de l'histoire de la musique arabe, souvent considérée comme une figure unificatrice au Moyen-Orient. Shahin, artiste égyptien reconnu pour sa capacité à réinterpréter les figures culturelles à travers le prisme du pop art urbain et du graffiti, l'élève au rang d'icône, transcendant le temps et les frontières. L'utilisation de poussière de diamant sur certaines parties du portrait confère à l'œuvre une qualité lumineuse et tactile qui imite l'impact rayonnant de sa présence dans le monde arabe. Cet éclat n'est pas qu'un simple ornement : il intensifie l'aura, transformant l'œuvre en une relique sacrée, symbole de dévotion culturelle. Le titre de Dame renforce cette vénération. Il place Fairuz non seulement au panthéon de l'excellence musicale mondiale, mais la présente également comme une figure matriarcale de l'identité arabe et une source de résilience artistique. Les anneaux auréolés derrière sa tête évoquent subtilement les disques vinyles et l'iconographie sainte, créant un pont esthétique entre héritage musical et inspiration divine. Amour, héritage et le cœur de la série HABIBI La série HABIBI de Marwan Shahin explore toute la palette des émotions amoureuses, du désir à la célébration, du chagrin à la transcendance. Dans « Dame », cette émotion se teinte d'admiration et de souvenirs. Cette série ne se contente pas de romantiser ; elle archive les différentes phases de l'affection et de la passion culturelle à travers le prisme de la pop arabe. Le style de Shahin, qui mêle les techniques traditionnelles de gravure à l'énergie du street art, confère à cette œuvre une double dimension : expression personnelle et monument public. Pour les collectionneurs et les amateurs de graffiti et d'esthétique arabe contemporaine, « Habibi : Dame » offre une occasion unique d'acquérir une pièce chargée d'histoire, à la croisée d'une musique intemporelle, d'une innovation visuelle et d'un profond respect pour la culture. Cette œuvre confirme la place de Shahin comme figure emblématique d'une nouvelle génération d'artistes du Moyen-Orient qui explorent l'identité, la nostalgie et la beauté à travers une narration visuelle audacieuse.

    $352.00

  • Protect The Blue Planet- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Protégez la planète bleue - Sérigraphie grand format par Shepard Fairey - OBEY

    Protégez la planète bleue - Sérigraphie grand format en édition limitée, tirée à la main en deux couleurs sur papier Coventry Rag 100 % coton, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2022. Sérigraphie signée et numérotée, bords frangés à la main, 76 x 104 cm (30 x 41 pouces), sur papier Coventry Rag 100 % coton de qualité archive. Édition limitée à 75 exemplaires, signés et numérotés. Imprimé par Obey Giant. « Protect The Blue Planet » témoigne de l’engagement de Shepard Fairey à utiliser son art comme vecteur de défense de l’environnement, fusionnant les univers du pop art, du street art et du graffiti. Cette sérigraphie bicolore en édition limitée, réalisée à la main, révèle la relation complexe entre l’humanité et son environnement. Imprimée sur du papier Coventry Rag 100 % coton, le choix de ce matériau souligne l’engagement de Fairey envers un art durable. Le format de l’œuvre, 76 x 104 cm, offre une expérience immersive, accentuée par ses bords frangés à la main, qui lui confèrent une dimension tactile et organique, évoquant les bords bruts des affiches de rue. En s’associant à la fondation PangeaSeed pour la sortie de cette œuvre à l’occasion du Mois de la Terre, Fairey incarne les préoccupations environnementales urgentes de notre époque. Au cœur de l’œuvre se trouve la représentation d’une baleine franche de l’Atlantique Nord, espèce menacée, qui rayonne d’un mandala contenant la Terre. Ce mandala, puisant ses racines dans diverses traditions culturelles, symbolise l'harmonie, l'unité et l'interdépendance des écosystèmes planétaires. Les ornements floraux qui le composent s'épanouissent comme symboles d'une harmonie florissante, tandis que la présence contrastée de flammes rappelle avec force la menace omniprésente du réchauffement climatique. Le texte « Protégeons la planète bleue » et « Un océan, un peuple », associé à la palette de bleus choisie, attire l'attention sur le lien indissociable entre la santé des océans et un monde durable. Figure emblématique du street art, Fairey a toujours repoussé les limites de son art, et avec « Protégeons la planète bleue », il brouille une fois de plus les frontières entre expression artistique, activisme et responsabilité sociale, rappelant au monde son rôle dans la sauvegarde de la planète. Pour célébrer le Mois de la Terre, en collaboration avec la Fondation PangeaSeed, j'ai le plaisir de vous présenter « Protégeons la planète bleue », une œuvre mettant en scène une baleine franche de l'Atlantique Nord, espèce menacée, émanant d'un mandala dont la Terre est le point central. Dans plusieurs cultures, le mandala symbolise l'harmonie, l'unité et la plénitude, des concepts essentiels pour appréhender l'interdépendance des écosystèmes, des peuples et des espèces de notre planète. Le mandala arbore des ornements floraux, symboles d'harmonie épanouie, mais aussi des flammes, rappelant les dangers du réchauffement climatique. Les inscriptions « Protégeons la planète bleue » et « Un océan, un peuple », intégrées à l'œuvre, ainsi que la palette de couleurs bleues, soulignent le lien crucial entre la santé des océans et celle de notre planète. – Shepard

    $4,011.00

  • Lost Highway Silkscreen Print by Handiedan

    Handiedan Sérigraphie Lost Highway par Handiedan

    Œuvre d'art Lost Highway, sérigraphie en édition limitée 12 couleurs sur papier satiné Somerset 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan x Ramon Meidan. 2022. Sérigraphie 12 couleurs signée avec réalité augmentée. Papier satiné Somerset 300 g/m². 65 x 83 cm. Signée par les deux artistes. Logo en relief. Édition limitée à 75 exemplaires. Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/710845162 Utilise l' application Artivive

    $793.00

  • Skrillex NY Takeover 3 2012 Silkscreen Print by MFG- Matt Goldman

    MFG- Matt Goldman Skrillex NY Takeover 3 2012 Sérigraphie par MFG - Matt Goldman

    Skrillex NY Takeover 3 - Affiche de concert en édition limitée (2012) - Sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier blanc brillant de qualité archive par MFG- Matt Goldman Max Goldman pour l'artiste musical Skrillex. Programmation avec Koan Sound dans un lieu tenu secret. L'affiche présente le nom de Skrillex sous la forme « ILL ». En 2012, Skrillex a investi New York pendant cinq soirs avec une série de soirées et de concerts confidentiels très prisés. Bien que les concerts aient eu lieu, les affiches n'ont jamais été publiées. Assemblées, elles forment le nom de Skrillex dans un collage de lumières, de cosmos et de paysages, tentant de capturer l'intensité de ses concerts. Impression offset 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) en couleurs directes (jaune fluorescent, vert fluorescent, noir). Papier blanc brillant de qualité archive. Édition limitée à 200 exemplaires. Signée par le fabricant, Matt Goldman. Imprimé en 2012

    $103.00

  • The Windbeast Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai L'impression Giclee Windbeast par Victo Ngai

    L'œuvre « Windbeast », une reproduction d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100 % coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format : 13 x 19 pouces. Du fait des conditions de fabrication et de conservation par l’artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce défaut n’altère en rien l’image ; les estampes sont par ailleurs en parfait état. "The Windbeast" de Victo Ngai - Une confluence de mythe et de modernité « La Bête du Vent » de Victo Ngai, œuvre saisissante d'art pop moderne, est une estampe giclée en édition limitée qui témoigne avec éclat de la fusion des thèmes mythologiques traditionnels et des styles artistiques contemporains. Réalisée sur du papier Hahnemühle Museum Etching 100 % coton, cette œuvre offre une texture riche qui s'accorde parfaitement à la complexité narrative et visuelle qu'elle présente. Victo Ngai, illustratrice de renom installée aux États-Unis et originaire de Hong Kong, est reconnue pour ses illustrations complexes et profondes, souvent empreintes de réalisme fantastique. Symphonie visuelle sur toile de coton Dans « La Bête du Vent », Ngai tisse un tableau complexe, riche en références culturelles et débordant de mouvement. L'œuvre, véritable corne d'abondance de couleurs vives et d'images oniriques, met en scène une figure centrale que l'on pourrait interpréter comme une bête mythique ou un dragon – un clin d'œil au folklore asiatique traditionnel. Autour de cette figure centrale tourbillonnent des scènes et des éléments miniatures qui semblent à la fois faire partie de la créature et constituer un récit à part entière. L'utilisation du papier Hahnemühle Museum Etching 100 % coton renforce l'impact visuel de l'œuvre, car son grain fin et sa texture confèrent à l'estampe une profondeur et une richesse qui seraient absentes avec d'autres supports. Le choix du matériau par Ngai est remarquable non seulement par sa qualité, mais aussi par son lien historique avec le monde de l'art. Hahnemühle est l'un des plus anciens papetiers d'Europe, réputé pour ses papiers d'art de haute qualité, et son papier Museum Etching est spécialement conçu pour les artistes souhaitant reproduire leur œuvre avec la même profondeur et le même niveau de détail que l'original. En choisissant un support aussi prestigieux pour son œuvre, Ngai comble le fossé entre l'illustration numérique et la gravure traditionnelle, soulignant ainsi le talent artistique qui sous-tend sa création. « La Bête du vent » dans le contexte du pop art urbain et du graffiti Bien que « The Windbeast » puisse sembler s'éloigner du caractère brut et spontané du street art et du graffiti, son essence en capture l'esprit. Le street art et le graffiti se caractérisent par leur dynamisme, leur accessibilité et leur capacité à puiser dans diverses influences pour formuler des messages pertinents pour la culture contemporaine. L'œuvre de Ngai s'inscrit dans cette perspective grâce à sa composition dynamique, son recours au folklore et sa pertinence face aux enjeux modernes de l'identité et de la mondialisation. Les couleurs vives et tourbillonnantes ainsi que les éléments fantastiques de « The Windbeast » font écho à l'audace et à l'énergie improvisée du street art. La richesse des détails et la complexité narrative font écho aux multiples niveaux de sens souvent présents dans les graffitis, où chaque œuvre se présente comme un palimpseste d'idées et d'expressions. On pourrait aisément imaginer l'estampe de Ngai comme une grande fresque murale ornant la façade d'un immeuble, captivant les passants par sa beauté onirique et la richesse de son récit. Conclusion : la fusion artistique de Victo Ngai En résumé, « The Windbeast » illustre parfaitement comment les éléments traditionnels et modernes peuvent se synthétiser pour créer une œuvre d'art à la fois intemporelle et contemporaine. À travers son œuvre, Victo Ngai contribue au dialogue culturel, mêlant le mythe à la modernité, l'Orient à l'Occident, et créant ainsi des pièces qui reflètent la complexité de notre monde. Le tirage limité à 100 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste, confère à cette estampe une exclusivité très recherchée dans le monde des beaux-arts et des objets de collection liés au street art. Cette exclusivité, alliée à la richesse narrative et à l'attrait visuel de l'œuvre, fait de « The Windbeast » une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs de culture pop moderne, de street art et de graffiti. Elle témoigne du talent de Victo Ngai, artiste capable de captiver l'imagination du spectateur et de le transporter dans des univers où mythe et réalité se confondent.

    $262.00

  • Risky A Graffiti Alphabet Letter Giclee by Risk RockZ

    Risk Rock SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $470.00

  • Night Lights Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives Night Lights par Scott Listfield

    Œuvre d'art Night Lights, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Scott Listfield . Édition limitée 2020, signée et numérotée à 50 exemplaires. Format de l'œuvre : 16 x 24 pouces.

    $360.00

  • Ascension Worn Wraps Swatch HPM Archival Print by Robert Mars

    Robert Mars Ascension Worn Wraps Swatch HPM Archival Print par Robert Mars

    Ascension - Impression pigmentaire d'archives d'échantillons de bandages usés, avec une œuvre d'art authentique de gants de bandage portés à la main par Muhammad Ali, réalisée par l'artiste de la culture pop urbaine Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives « Ascension Muhammad Ali » avec un échantillon de tissu authentique provenant des bandages d'entraînement originaux de Muhammad Ali, imprimé sur papier d'art mat Hahnemühle 310 g/m² William Turner, bord frangé à la main, 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars. Accompagné d'une copie de la lettre de provenance originale signée, datée du 4 avril 2012, de Daria Muhammad, fille de Wali Muhammad, assistant entraîneur et homme de coin d'Ali pendant de nombreuses années (JG Autographs).

    $503.00

  • NØISE/SSI Resurrectionem Ex-Mortuis Remix Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY NØISE/SSI Resurrectionem Ex-Mortuis Remix Sérigraphie par Shepard Fairey- OBEY

    NØISE/SSI Resurrectionem Ex-Mortuis Remix 2 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier crème moucheté par Shepard Fairey, art de rue rare, artiste pop OBEY. 45,7 cm x 45,7 cm. Édition limitée à 400 exemplaires. 30 mars 2021. À propos Je suis ami avec John Goff depuis 25 ans. Il appréciait mon travail artistique et m'aidait généreusement à réaliser mes impressions. Nous partagions souvent notre passion pour la musique, des Melvins à Kraftwerk en passant par RUN-DMC. John est musicien depuis toujours et a participé à plusieurs projets musicaux au fil des ans, notamment SSI, un projet qu'il partage avec son frère Will. À mes débuts comme DJ, John m'aidait à produire des remixes. Finalement, nous avons commencé à produire de la musique ensemble et, grâce à l'arrivée précieuse de Merritt Lear et Joe Cassidy, nous avons formé Nøise. - Shepard Fairey

    $384.00

  • Pass Through II HPM Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $315.00

  • Obey Radiant Lotus- Round Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obey Radiant Lotus - Sérigraphie ronde par Shepard Fairey - OBEY

    Obey Radiant Lotus - Sérigraphie ronde en édition limitée, 4 couleurs, tirée à la main, sur papier d'art Speckletone fin, par Shepard Fairey. Œuvre d'art de rue rare OBEY Pop. Édition 2022 signée et numérotée, 61 cm x 61 cm, limitée à 550 exemplaires. 1er août 2022 « Le Lotus radieux fait partie d'une série récente d'œuvres explorant les compositions rondes. Cette estampe s'inspire du symbolisme et de la beauté de la fleur de lotus, qui rayonne d'énergie positive, et est rendue dans un style graphique et géométrique. Le lotus est une merveille qui s'épanouit dans la boue. Je vois le lotus comme une métaphore de ce dont nous avons particulièrement besoin en ce moment : un effort pour nous extraire de la fange des querelles politiques et de l'irresponsabilité environnementale, afin de rechercher l'harmonie entre nous et avec la planète. » – Shepard Fairey

    $521.00

  • Third Rail Serigraph Print by Risk Rock

    Risk Rock Sérigraphie Third Rail par Risk Rock

    Sérigraphie 7 couleurs en édition limitée Third Rail, tirée à la main sur papier beaux-arts 320 g/m², par l'artiste graffiti pop Risk Rock. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Dimensions de l'œuvre : 24 x 24 pouces. « Third Rail » s'impose comme une œuvre majeure de Risk Rock, dont l'influence sur la scène du graffiti pop art est indéniable et novatrice. Ce chef-d'œuvre de 2015 fait partie d'une édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires, garantissant son exclusivité et son attrait auprès des collectionneurs et amateurs d'art. Mesurant 61 x 61 cm, l'œuvre témoigne du talent de l'artiste pour la sérigraphie artisanale, avec une palette éblouissante de sept couleurs sur un papier beaux-arts de 320 g/m². Cette estampe capture avec force l'essence du pop art, du street art et du graffiti, révélant la maîtrise de Risk Rock dans l'art de fusionner couleurs, textures et symbolisme urbain. L'œuvre vibre au rythme de la rue, canalisant l'énergie brute de la culture graffiti en un tableau artistique saisissant. Chaque estampe de cette série est un fragment d'un récit plus vaste, un instantané du parcours de l'artiste, des murs et ruelles de la ville aux galeries prestigieuses de l'élite artistique. L'imagerie employée par Risk Rock est à la fois iconique et provocatrice, une caractéristique essentielle du street art. Son œuvre transcende les conventions, créant un langage visuel évocateur qui interpelle le spectateur à de multiples niveaux. En intégrant des éléments de risque et de rébellion, aussi indissociables de son identité que son pseudonyme, l'artiste remet en question les perceptions et encourage un dialogue sur la place et la valeur du street art dans la société contemporaine. Avec « Third Rail », Risk Rock ne se contente pas de peindre sur le tissu urbain ; il s'y intègre pleinement, devenant un fil conducteur de la tapisserie de l'art moderne. Ses œuvres ne se contentent pas d'être vues ; elles se vivent, suscitant une réaction aussi viscérale que visuelle. Pour les privilégiés qui possèdent une pièce de cette série limitée, il ne s'agit pas simplement d'acquérir une œuvre d'art ; c'est une immersion dans l'esprit et l'âme d'un mouvement qui a marqué le monde d'une empreinte indélébile.

    $803.00

  • Arrow Pulse Spring HPM Mixed Media Spray Paint Wood Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Arrow Pulse Spring HPM Mixed Media Spray Paint Wood Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus

    Arrow Pulse Spring, œuvre originale peinte à la main, technique mixte multiple sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Tavar Zawacki - Artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Le motif Arrow Pulse était l'un des nombreux modèles populaires que j'ai créés pour ma récente exposition solo, Remix, à Détroit. J'ai décidé d'en réaliser une édition plus petite (5 exemplaires) car ce motif est un style de flèche emblématique et très apprécié. J'ai conçu les fichiers de découpe sur mon ordinateur avec Adobe Illustrator, puis je les ai fait découper au laser pour garantir leur perfection et leur harmonie. Une fois les découpes effectuées, j'ai détaché chaque impulsion individuellement et lui ai attribué une couleur spécifique. Le résultat final est une flèche en bois colorée et harmonieusement composée. » – Ci-dessus

    $618.00

  • Sale -15% Cacophony Laser Cut Acrylic Archival Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Cacophonie Laser Cut Acrylique Archival Print par Eddie Colla

    Cacophonie, une impression pigmentaire d'archives multiple peinte à la main sur 3 niveaux de panneau acrylique découpé au laser, prête à être accrochée, par Eddie Colla, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 25 exemplaires. Œuvre d'art en acrylique découpée au laser, format 18 x 18 pouces. « La Fille aux Poissons Rouges a été créée il y a près de dix ans. J'y reviens souvent, et c'est le personnage que j'ai créé depuis le plus longtemps. J'écris souvent des histoires pour ces personnages afin de m'aider dans la création de mes œuvres, mais elles ne sont généralement jamais partagées avec le public. La Fille aux Poissons Rouges est née en Chine continentale et a été élevée principalement par son père. Sa mère est décédée d'un cancer lorsqu'elle avait 18 mois. Enfant, elle était souvent très malade et on lui a finalement diagnostiqué une déficience du système immunitaire, bien qu'aucun diagnostic précis n'ait jamais été établi. C'est pourquoi elle porte toujours un masque et des gants. Son père élevait des poissons rouges pour gagner sa vie et lui a appris le métier dès son plus jeune âge. Ils travaillaient côte à côte et recevaient rarement des visites en raison de sa maladie. Être souvent très malade et avoir perdu sa mère ont rendu son enfance difficile. Comme la plupart des enfants, elle a cherché une explication à son malheur, une raison pour laquelle tout cela lui était arrivé, à elle et à son père. Finalement, elle a cru que sa maladie et le cancer de sa mère étaient une punition de la nature. Une malédiction pour avoir joué avec la nature en élevant des poissons rouges. » Finalement, son père décéda lui aussi. Contrainte de gagner sa vie et, par défi au destin, elle immigra clandestinement à Hong Kong. Il existe un célèbre marché aux poissons rouges à Mong Kok, rue Tung Choi, plus communément appelée « rue aux poissons rouges ». Son système immunitaire étant affaibli, le plus grand danger pour elle était les autres. En guise de défi au destin, elle s'installa dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Elle obtint un étal rue Tung Choi. C'est là son défi : défier le destin et triompher, devenir maîtresse de son propre destin. Ces images sont des vignettes de sa vie à Hong Kong. Je n'ai jamais donné de nom à ce personnage. On la voit parfois avec un ghetto-blaster, car la musique devient une compagne essentielle de sa vie principalement solitaire. Dans l'œuvre « Cacophonie », je voulais qu'elle soit littéralement entourée par la ville. D'une certaine manière, je pense avoir essayé de créer un personnage qui incarne nombre de qualités auxquelles j'aspire. Pour me les rappeler. – Eddie Colla

    $1,473.00 $1,252.00

  • The Kill Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon The Kill Giclee Print par Casey Weldon

    Impression giclée en édition limitée d'une œuvre d'art de Death Valley sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Casey Weldon. CASEY WELDON « Death Valley » Tirage d'art sur papier 290 g/m² Édition de 50 exemplaires Signée et numérotée par l'artiste 30 x 30 cm

    $217.00

  • Back to the Future Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Retour vers le futur Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Tirage giclée en édition limitée « Retour vers le futur » sur papier d'art de qualité supérieure par Jason Naylor, artiste de rue et de contre-culture.

    $214.00

  • Getting Up Silkscreen Print by Skinner

    Skinner Se lever en sérigraphie par Skinner

    « Getting Up », édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier métallisé Cougar 100 lb, par Skinner, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie. Il a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré. Son œuvre a été exposée dans de nombreux musées, universités et galeries à travers le monde. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $221.00

  • Retro Abstract Geometric Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie géométrique abstraite rétro par Nate Duval

    Sérigraphie géométrique abstraite rétro, réalisée à la main en 4 couleurs sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée de 45 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 10 x 8 pouces.

    $27.00

  • We Will Destroy Eachother HPM Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier We Will Destroy Eachother HPM Sérigraphie par Denial - Daniel Bombardier

    « Nous allons nous détruire mutuellement », édition limitée, sérigraphie 6 couleurs rehaussée à la main sur papier beaux-arts coton 350 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. 2013 Édition limitée signée et numérotée à 50 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 22 x 30 cm. « Ma copine et moi avons récemment rompu après six ans de relation, et ça a été très difficile à vivre. C'est ma meilleure amie et elle me connaît probablement mieux que quiconque au monde. Elle a une intuition et une clairvoyance incroyables. On a longtemps essayé de sauver notre couple, mais ses pressentiments ont fini par se réaliser. C'est ce qui a inspiré cette œuvre. Cette estampe est une de mes créations hybrides, un mélange d'aérosol bicolore et de sérigraphie six couleurs. Je pense que c'est une œuvre vraiment amusante sur un sujet triste. » - Déni L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $385.00

  • Beauty of Liberty Equality PP Austin Mural Print by Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY Impression murale « Beauté de la liberté et de l'égalité » PP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong

    La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée par Shepard Fairey & Sandra Chevrier & Marquée AP Lithographie Offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la Liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey « La beauté de la liberté et de l'égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : une fresque des grandes étapes de la démocratie « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » PP (Épreuve d'Imprimeur) est une lithographie offset saisissante de Jon Furlong qui capture l'essence d'une fresque de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, deux figures emblématiques du graffiti urbain et du pop art. Cette estampe, tirée à 500 exemplaires signés et numérotés en 2020, mesure 45,7 x 61 cm et témoigne d'un moment clé de l'histoire de la démocratie : le centenaire du droit de vote des femmes. La déclaration de Shepard Fairey souligne le lien de l'œuvre avec l'initiative plus large commémorant le suffrage féminin et sa pertinence actuelle face aux enjeux de l'égalité des droits. Fairey, artiste reconnu pour son œuvre engagée, et Chevrier, connue pour ses récits visuels percutants qui explorent souvent les questions de genre, ont collaboré à la création d'une fresque qui célèbre les acquis historiques tout en rappelant les luttes qui persistent. En tant qu'épreuve d'imprimerie, la lithographie jouit d'un statut particulier, souvent réservée au contrôle de la qualité finale avant le tirage final. Les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti apprécient ces épreuves pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et leur rareté au sein d'une série d'estampes. Fusion artistique dans « La beauté de la liberté et de l'égalité » La fresque, et par extension la lithographie qui en est tirée, est une fusion vibrante du style graphique audacieux de Fairey et des portraits poignants de Chevrier, le tout enveloppé dans une palette qui captive le regard et invite à la réflexion. La composition en couches de l'œuvre – caractéristique du travail de Fairey et Chevrier – mêle texte, images et symbolisme pour raconter l'histoire complexe du chemin vers l'égalité et la liberté. Fidèle à l'esprit du street art, l'œuvre s'ancre dans son accessibilité et sa capacité à communiquer des messages forts grâce au langage visuel du graffiti. En donnant vie à cette œuvre, Fairey et Chevrier ont créé une pièce qui célèbre un centenaire et forgé un message qui résonne avec le débat actuel sur les droits et la représentation. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est un dialogue visuel sur le cheminement continu de la démocratie et le rôle de l'art dans la formation et le développement de la conscience collective. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité », une lithographie de la fresque murale d'Austin réalisée par Jon Furlong, Shepard Fairey et Sandra Chevrier, enrichit de manière significative l'histoire du pop art urbain et son lien avec l'activisme social. Cette épreuve d'imprimerie est une pièce de collection qui, en plus d'embellir l'environnement de ses détenteurs, rappelle avec force le pouvoir de l'art de commémorer, d'éduquer et d'inspirer des progrès constants vers l'égalité. Grâce à cette lithographie, le message de la fresque murale dépasse les frontières d'Austin, touchant un public international et s'inscrivant durablement dans l'histoire du pop art urbain et du graffiti.

    $1,051.00

  • Hopes and Fears Diptych Red Silkscreen Print by Copyright

    Copyright Espoirs et peurs Diptyque Sérigraphie Rouge par Copyright

    Espoirs et Craintes - Diptyque rouge, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier beaux-arts par un artiste de renom, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 13 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 11,81 x 11,81 cm. 2 œuvres d'art

    $330.00

  • Word Games Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Jeux de mots papier buvard impression d'archives par Ben Frost

    Papier buvard Word Games, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ben Frost, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. L'artiste contemporain australien Ben Frost est surtout connu pour son Pop Art audacieux et irrévérencieux. Son approche immédiatement reconnaissable de la culture populaire détourne l'iconographie quotidienne des plus grandes marques mondiales. Subvertissant le sens et les messages des médias traditionnels, le commentaire acerbe de Frost sur la publicité, le divertissement et la politique est à la fois provocateur et controversé. L'essence du commentaire de Frost repose sur la subversion du sens et des messages véhiculés par les médias traditionnels. Autrement dit, et comme il l'a déjà affirmé : « Moins vous encombrez votre esprit des artifices de la publicité et des émissions de télévision de piètre qualité, plus vous libérez de l'espace pour des choses qui ont de la valeur. » Parallèlement, son regard sur la culture populaire contemporaine est tout aussi pertinent. Médias traditionnels, publicité et politique figurent parmi ses principaux centres d'intérêt, qu'il exploite et mêle de façon provocatrice. Le terme « provocateur » n'est pas employé au hasard. L'art de Ben Frost consiste, en substance, à s'approprier et à instrumentaliser l'imagerie contre le système même qui l'a engendrée.

    $385.00

  • Stevie Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impression giclée Stevie par Bec Winnel

    Estampe giclée Stevie par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre d'art de format 8,25 x 11 pouces représentant un crâne orné de cristaux et de champignons. L'estampe giclée symbolique de Stevie par Bec Winnel L'expression artistique de Bec Winnel, à travers ses tirages giclée, offre un mélange captivant d'éléments naturels et mystiques, magnifiquement illustré dans l'édition limitée « Stevie ». Composée de seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne une rare fusion entre le street art et les beaux-arts, présentée sur papier d'art. Le tirage « Stevie », mesurant 20,3 x 27,3 cm, juxtapose l'image saisissante d'un crâne à la croissance organique de cristaux et de champignons, créant un dialogue entre la vie, la mort et la renaissance. Approfondir le dialogue esthétique et conceptuel « Stevie » de Winnel est un récit profond, capturé par une imagerie à la fois délicate et puissante. Le crâne, symbole universellement reconnu de la mortalité, contraste avec des éléments qui évoquent la vie et la beauté de la nature. Souvent associés à des vertus curatives et spirituelles, les cristaux côtoient les champignons, symbolisant la résilience de la nature et le cycle de la vie. Ce paradoxe visuel est caractéristique du Street Pop Art et de sa capacité à susciter des échanges riches et variés. Il témoigne du talent de Winnel pour marier différents éléments thématiques et provoquer réflexion et émotion. Le tirage limité de « Stevie » renforce sa valeur, tant par sa rareté que par son statut d'œuvre d'art contemporain majeure, à posséder et à apprécier dans un espace personnel. Les impressions giclées offrent une reproduction haute résolution du travail minutieux de Winnel, garantissant une reproduction fidèle de chaque trait et de chaque dégradé de couleur. Ainsi, l'estampe devient une œuvre intemporelle, capturant la nature éphémère du Street Pop Art tout en offrant un aperçu durable de la vision de l'artiste. Bec Winnel et le paysage du pop art urbain Bien que Bec Winnel ne soit pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, son œuvre partage une affinité avec le mouvement Street Pop Art par son accessibilité et la représentation de motifs communs d'une manière unique et stimulante. Le Street Pop Art se caractérise par sa capacité à captiver l'attention du spectateur grâce à des visuels ancrés dans un commentaire culturel et social. « Stevie » de Winnel s'inscrit dans ce paradigme, invitant les spectateurs à réfléchir à des thèmes existentiels à travers le prisme du symbolisme naturel. Le choix d'un crâne, de cristaux et de champignons s'adresse à un public universel, transcendant les barrières culturelles et ouvrant la voie à des interprétations qui embrassent différentes visions du monde. De ce fait, Winnel contribue au dialogue qui caractérise le Street Pop Art et le graffiti : un dialogue inclusif, diversifié et profondément ancré dans l'expérience humaine. Le choix du papier beaux-arts sublime la texture de l'œuvre, lui conférant profondeur et une dimension tactile souvent inhérente à la physicalité du street art. L'héritage continu de « Stevie » dans le discours artistique L'héritage de « Stevie » dépasse largement le cadre de son édition limitée. Il s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle de l'art dans la société et sur la manière dont le street art et le graffiti contribuent aux récits culturels. En intégrant des éléments typiques du street art dans les intérieurs, l'estampe de Winnel abolit la frontière entre l'appréciation de l'art public et privé, permettant une relation personnelle avec des thèmes souvent déployés à plus grande échelle sur les murs des villes. L'importance de « Stevie » réside également dans sa capacité à rester pertinente et poignante. Comme dans une grande partie du street art et du graffiti, les thèmes de la vie, de la mort et du monde naturel sont omniprésents dans la psyché humaine. Les choix artistiques de Winnel invitent à une méditation sur le cycle de l'existence et la beauté présente à chacune de ses étapes. Entre les mains des collectionneurs, « Stevie » rappelle le pouvoir de l'art à encapsuler des idées complexes dans des formes simples. L'œuvre de Winnel, par sa finesse technique et sa profondeur conceptuelle, témoigne de la nature évolutive du street art et du graffiti. Dans de telles œuvres, le dialogue entre l'ancien et le contemporain, le transitoire et le permanent, continue de s'épanouir, enrichissant la tapisserie de l'art moderne.

    $109.00

  • Hand Cut Alphabet Multi Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie multi alphabet découpée à la main par Nate Duval

    Alphabet découpé à la main - Impression sérigraphique multi-couleurs réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 7,75 x 10 pouces.

    $27.00

  • Max Rockatansky Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Max Rockatansky Giclee Print par Mike Mitchell

    Estampe giclée en édition limitée de Max Rockatansky sur papier d'art de qualité supérieure, par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Giclée 30,5 x 40,5 cm (12 x 16 pouces), 2015. Numérotée à la main. Impression giclée Max Rockatansky par Mike Mitchell.

    $134.00

  • Trooper Galaxy Foil AP Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Trooper Galaxy Foil AP Sérigraphie par Brian Ewing

    Trooper - Galaxy Foil, sérigraphie en édition limitée 3 couleurs, tirée à la main sur feuille holographique, par Brian Ewing, artiste de la culture pop moderne. Épreuve d'artiste AP 2021, signée, édition limitée 18x24

    $327.00

  • Life One of a Kind 3 HPM Silkscreen by Hijack

    Hijack SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $3,178.00

  • Carousal Capers 3 Lithograph Print by Mary Hulgan

    Other Artists Lithographie « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan

    Lithographie Carousal Capers 3 de Mary Hulgan, impression artisanale sur papier d'art, édition limitée, style graffiti, street art et pop. Édition limitée signée et numérotée de 1000 exemplaires, 1985. Œuvre de 16 x 9,5 pouces représentant divers chevaux dans un carrousel de style vintage. « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan : Une danse de couleurs et de nostalgie « Carousel Capers 3 », une lithographie de Mary Hulgan, est une expression vibrante de mouvement, de couleur et de charme vintage, réalisée avec la délicatesse d'une artiste profondément sensible aux subtilités de la narration visuelle. Signée et numérotée dans une édition limitée à 1 000 exemplaires, cette œuvre de 1985, mesurant 40,6 x 24,1 cm, capture l'essence fantaisiste des chevaux de carrousel dans un style qui fait écho à l'esprit ludique et évocateur du pop art et du graffiti. Le carrousel vintage : un emblème de l'art pop Les carrousels, avec leurs ornements raffinés et leur importance historique, fascinent les arts depuis longtemps. La représentation de ces créatures majestueuses par Hulgan dans « Carousal Capers 3 » rend hommage à l'âge d'or des divertissements, où le carrousel symbolisait la joie, la nostalgie et le cycle de la vie. L'œuvre dégage une impression d'intemporalité, à l'instar du street art qui, en capturant l'essence de moments culturels, les immortalise sur les murs et les toiles. L'esthétique vintage de la lithographie et le choix d'une palette de couleurs chaudes par Hulgan confèrent à l'œuvre une dimension historique, rappelant la manière dont le street art intègre souvent des éléments du passé pour créer de nouveaux récits. Les ornements distinctifs et l'allure gracieuse de chaque cheval racontent une histoire silencieuse, invitant le spectateur à s'immerger dans le jeu et la fantaisie inhérents à l'œuvre. Reflets de l'art urbain dans l'expression lithographique Bien que « Carousal Capers 3 » puisse sembler de prime abord éloignée de l'énergie brute du graffiti et de l'éclat du street art, un examen plus attentif révèle une filiation commune. La lithographie, à l'instar du street art, est une forme d'art démocratique, permettant la reproduction et la diffusion d'œuvres auprès d'un large public. La lithographie de Hulgan, avec sa superposition minutieuse d'encres et sa technique artisanale, partage le savoir-faire méticuleux et l'impact visuel saisissant des plus belles fresques murales. De plus, l'incarnation de la mémoire collective et de l'espace public partagé par le carrousel fait écho à l'expérience collective du street art, où les images s'intègrent à la conscience collective. L'œuvre de Hulgan célèbre ce patrimoine visuel commun, capturant la joie et le talent artistique d'une époque révolue tout en s'adressant aux goûts et aux sensibilités contemporains. « Carousal Capers 3 » de Mary Hulgan témoigne du pouvoir de la gravure à saisir l'esprit d'une époque et la joie des plaisirs simples. Grâce à son édition limitée, l'œuvre devient un trésor accessible, une pièce hors du temps que l'on peut posséder et chérir. C'est un rappel que l'art, tel un carrousel, est cyclique, en perpétuelle rotation, et qu'il revient toujours dans le cœur de ceux qui chérissent sa beauté et son émerveillement.

    $139.00

  • Art in Action OS Gemeos Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Art en action Haring Archival Print par Jeff Gillette

    Achetez Art in Action - Haring Édition Limitée Archival Pigment Fine Art Prints sur 290gsm Moab Entrada Fine Art Paper par l'artiste Graffiti Street Art et Pop Culture Jeff Gillette. Édition de 100 2021, signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Taille : 16 x 20 pouces Sortie : 21 juillet 2021

    $363.00

  • Sorrow Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $759.00

  • Painter's Tower Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Estampe d'archives de la Tour du Peintre par Adrian Cox

    Estampe d'archives de la Tour du Peintre par Adrian Cox, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², style pop graffiti, art de rue moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 22x28, pigments d'archivage, beaux-arts. L'essence de « La tour du peintre » d'Adrian Cox « La Tour du Peintre » d'Adrian Cox est une œuvre fascinante qui capture l'essence de l'art contemporain à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti. Tirage d'art de qualité supérieure, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 50 exemplaires, chacun signé et numéroté, gage d'exclusivité et de la touche personnelle de l'artiste. Imprimée sur papier d'art Moab Entrada, un papier coton de 290 g/m² optimisé pour une haute résolution, l'œuvre révèle une richesse de couleurs et de textures caractéristique du travail minutieux de Cox. Ses dimensions, 56 x 71 cm, offrent un espace visuel généreux à son sujet complexe et mythique. Reflétant l'esthétique du street art, du pop art et du graffiti « Painter's Tower » témoigne du talent de Cox pour fusionner l'esthétique du pop art et la puissance expressive brute du graffiti. Sa représentation des « Borderlands » – un monde à la fois serein et complexe, peuplé de « créatures des frontières » – interpelle le spectateur. Ces créatures s'adonnent à des actes créatifs, peignant à l'intérieur d'une tour qui défie les lois de la physique et de la logique. Ce mélange de réalité et de fantaisie, de naturel et de surnaturel, reflète le pouvoir transformateur du pop art et du graffiti, métamorphosant souvent l'ordinaire en extraordinaire. Un voyage visuel dans le royaume mythologique d'Adrian Cox Cette estampe invite le spectateur à un voyage visuel au cœur du vaste univers mythologique de Cox. La figure centrale, une « Créature de la Frontière », est absorbée par sa peinture, entourée d'un paysage à la fois familier et étrange. Cette scène capture l'essence même de la création artistique. L'environnement autour du peintre est peuplé d'autres « Créatures de la Frontière », d'une flore luxuriante et de structures mystiques, le tout sous un ciel passant du crépuscule à la nuit. Riche en symbolisme, cette scène évoque le cycle de création et de transformation, faisant écho à la nature évolutive du Street Pop Art et du graffiti. « PaintCox'sT » d'Adrian Cox incarne les principes de l'art moderne dans le cadre du Street Pop Art et du graffiti. Cette estampe en édition limitée abolit la frontière entre les beaux-arts et le Street Art, plus accessible au grand public, inscrivant le récit mythologique dans une perspective à la fois personnelle et universelle. L'œuvre de Cox continue d'inspirer et de captiver le public, prouvant que les récits du street art et du graffiti pop peuvent s'harmoniser avec les techniques raffinées des pratiques artistiques modernes reconnues.

    $496.00

  • Cold Winter Giclee Print by Ben Kehoe

    Ben Kehoe Giclée d'hiver froid par Ben Kehoe

    Tirages d'art giclée en édition limitée « Hiver froid » sur papier photo d'archivage, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ben Kehoe. Format total : 30,5 cm x 30,5 cm ; format de l’image : 25,4 cm x 25,4 cm. Imprimé sur papier Innova Photo Rag 315 g/m². Signé et numéroté.

    $103.00

  • Libertee Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Libertee Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Libertee - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue graffiti et légende pop moderne Denial. Sculpture signée, édition limitée à 100 exemplaires, 2020, format 4x8 DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $385.00

  • R2Heart2 Gold Silkscreen Pint by RYCA- Ryan Callanan

    RYCA- Ryan Callanan Pinte sérigraphiée dorée R2Heart2 par RYCA - Ryan Callanan

    R2Heart2 - Sérigraphie en édition limitée à l'encre métallique 3 couleurs, tirée à la main, sur papier Fabriano5 par RYCA - Ryan Callanan, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée de 75 exemplaires (2021). Dessin de R2-D2 Star Wars en forme de cœur, réalisé à l'encre métallisée. Une nouvelle version classique de R2, le droïde tagueur. Tirage sérigraphique 3 couleurs sur papier Fabriano5, 50 x 70 cm (environ 20 x 28 pouces), signé et numéroté à l'encre or métallisée. Analyse de R2Heart2-Gold par RYCA R2Heart2-Gold est une œuvre en édition limitée qui fusionne l'art urbain et le graffiti avec des images emblématiques de l'univers Star Wars. Cette sérigraphie artisanale en trois couleurs est une création de RYCA, artiste reconnu pour son art d'intégrer des éléments iconiques de la pop culture à l'esprit du street art. Tirée à 75 exemplaires et signée en 2021, cette édition limitée met en scène le célèbre droïde R2-D2 en pleine action, dessinant un cœur à l'encre dorée métallisée. Mesurant 50 x 70 cm (environ 20 x 28 pouces), cette œuvre est imprimée sur du papier Fabriano5 de haute qualité, réputé pour sa texture et sa durabilité. L'image de R2-D2, personnage gravé dans l'imaginaire collectif grâce à la saga Star Wars, prend une nouvelle dimension dans R2Heart2-Gold. Ici, le droïde est réinventé en graffeur, figure emblématique de la culture graffiti. La réinterprétation de RYCA est un clin d'œil ludique aux prouesses techniques du personnage et une réflexion plus profonde sur le point de rencontre entre technologie et émotion. En représentant R2-D2 créant un cœur, l'œuvre suggère l'alliance de la précision mécanique et de la nature organique de l'expression humaine. Ce thème trouve un écho profond dans le mouvement du pop art urbain. L'expression artistique de RYCA dans le pop art urbain L'encre dorée métallisée de RYCA sublime l'œuvre, conférant une touche de luxe à l'esthétique industrielle souvent associée au street art. Le contraste entre le cœur scintillant et la silhouette épurée de R2-D2 captive le regard, instaurant un dialogue visuel entre les éléments de la composition. Cette technique, qui rappelle l'audace caractéristique du street art, transforme le papier en une toile exprimant à la fois rébellion et affection. Le caractère limité de l'édition R2Heart2-Gold, la signature et la numérotation individuelles de chaque tirage soulignent le caractère unique de cette œuvre au sein du travail de RYCA. Alors que le street art est souvent perçu comme éphémère et accessible à tous, cette série de tirages introduit un sentiment d'exclusivité et de collection, de plus en plus présent dans le genre du street art. L'intégration de ces concepts par RYCA témoigne de l'évolution du street art et de sa relation avec le marché de l'art. Réflexions sur la contribution de RYCA au Street Pop Art L'œuvre « R2Heart2-Gold » de RYCA témoigne de la contribution de l'artiste au paysage du street art et du graffiti. En mêlant des références emblématiques à la culture pop aux techniques et à l'esprit du street art, RYCA capture l'essence même de l'expression artistique contemporaine. À l'instar de nombreuses autres œuvres de l'artiste, cette pièce fait le lien entre l'art underground et le grand public. Dans le street art, des œuvres telles que « R2Heart2-Gold » sont essentielles pour captiver le public, susciter la réflexion et offrir de nouvelles perspectives sur des images familières. Le travail de RYCA encourage une réévaluation des symboles qui imprègnent notre culture, invitant les spectateurs à découvrir une signification plus profonde dans le ludique comme dans le profond. Alors que le street art continue d'affirmer sa place au sein du monde de l'art, « R2Heart2-Gold » de RYCA illustre parfaitement comment cette forme d'art dynamique ne cesse de fasciner et d'interpeller.

    $504.00

  • American Daydream Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream, édition limitée, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2012, DENIAL a lancé « Free 4 All Walls », le plus important projet d'art public du genre dans le sud-ouest de l'Ontario. Ce programme, financé par le gouvernement, a permis à des artistes du monde entier d'embellir et de redynamiser les murs publics de Windsor. Il a connu un immense succès en soutenant la communauté locale et en promouvant l'importance du street art dans la société contemporaine. Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $385.00

  • Fuck This Party Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price Fuck This Party Giclee Print par Alexis Price

    « Fuck This Party », estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 16x20 pouces (40,6 x 50,8 cm).

    $285.00

  • Mushroom Queen Giclee Print by Nate Duval

    Nate Duval Mushroom Queen Giclee Print par Nate Duval

    Œuvre d'art pop Mushroom Queen, édition limitée, impression giclée sur papier d'art de l'artiste moderne Nate Duval. Édition limitée à 75 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 11,5 x 18 pouces.

    $40.00

  • - Fidel Castro - HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill - Fidel Castro - Sérigraphie acrylique HPM par Bobby Hill

    - Fidel Castro - Édition limitée, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2015 signée et numérotée à 15 exemplaires. Œuvre au pochoir peinte à la main à la peinture aérosol HPM, format 9 x 6 pouces. Chaque pièce est unique : les couleurs, la peinture et les techniques de pulvérisation réalisées à la main par l’artiste sont aléatoires et peuvent varier. Vous pourriez donc ne pas recevoir exactement l’article présenté sur la photo. « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill Fidel Castro – Sérigraphie en techniques mixtes, rehaussée à la main, édition limitée, par Bobby Hill « Fidel Castro » est une sérigraphie en édition limitée, rehaussée à la main, réalisée par l'artiste de rue Bobby Hill en 2015. Cette édition signée et numérotée à 15 exemplaires présente des variations uniques de peinture aérosol, d'acrylique et de pochoirs, appliquées sur un papier épais de 800 g/m². Mesurant 23 x 15 cm, chaque estampe de la série est réalisée individuellement, garantissant ainsi son caractère unique. L'œuvre mêle des éléments du pop art urbain et du graffiti, offrant une représentation texturée et nuancée de Fidel Castro à travers le prisme de l'esthétique urbaine contemporaine. L'approche de Bobby Hill pour cette série est brute, expressive et profondément ancrée dans des techniques expérimentales. Chaque estampe présente l'image emblématique de Castro, manipulée à l'aide de pochoirs et d'éclaboussures de peinture vibrantes qui évoquent l'énergie, la révolution et la portée historique. L'utilisation délibérée de palettes de couleurs aléatoires et de textures appliquées à la main confère à chaque œuvre un caractère unique, reflétant différents moments de la vie et des émotions de l'artiste. Le contraste entre le portrait maîtrisé au pochoir et l'application chaotique de la peinture crée une tension visuelle saisissante, à l'image de la complexité de l'héritage de Castro. Bobby Hill et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Bobby Hill est un artiste contemporain new-yorkais reconnu pour sa fusion unique de techniques de graffiti, d'esthétique pop urbaine et de sérigraphie traditionnelle. Son œuvre s'articule souvent autour de figures emblématiques de la politique, de la musique et de la culture populaire, transformant leurs images en compositions abstraites et expressives. Son processus créatif mêle manipulation photographique, dessin à main levée et techniques picturales spontanées, conférant à chaque pièce une dimension artisanale et unique. La série consacrée à Fidel Castro témoigne du talent de Hill pour saisir l'essence d'une figure historique tout en réinterprétant son image de façon résolument moderne. Sa technique picturale, caractérisée par une superposition de couches, reflète la complexité du parcours de Castro : révolutionnaire, leader, figure controversée. En intégrant des coulures de peinture en aérosol, des textures brutes et des combinaisons de couleurs abstraites, Hill présente une version de Castro à la fois fragmentée et puissante, à l'image de la mémoire collective. L'art derrière les estampes techniques mixtes rehaussées à la main Les estampes techniques mixtes rehaussées à la main occupent une place unique dans l'art contemporain, offrant l'accessibilité d'une sérigraphie tout en conservant l'individualité d'une œuvre originale peinte à la main. Le processus de Bobby Hill consiste à modifier manuellement chaque estampe par des coups de pinceau, des éclaboussures et des variations de couleurs personnalisées après la phase initiale de sérigraphie. Cette technique garantit que chaque édition est unique, portant l'empreinte directe de l'artiste et son inspiration créative spontanée. L'utilisation d'un papier épais de 800 g/m² confère profondeur et durabilité à l'œuvre, renforçant la matérialité des couches de peinture. Le jeu entre des couleurs vives et contrastées et la maîtrise du pochoir reflètent la nature imprévisible du street art, où les facteurs environnementaux et les rencontres fortuites façonnent le résultat final. Cette importance accordée à l'imprévisibilité et à l'improvisation s'accorde avec l'esprit rebelle du graffiti, donnant à l'œuvre un caractère vivant et en perpétuelle évolution. Collectionnabilité et impact culturel de la série Fidel Castro Fidel Castro demeure l'une des figures les plus controversées de l'histoire moderne, et son image revêt une profonde signification culturelle et politique. La série en édition limitée de Bobby Hill transforme le portrait de Castro en une œuvre visuellement saisissante, le dépouillant de son contexte historique pour le réinventer à travers l'esthétique du street art contemporain. Il en résulte une série d'estampes à la fois familières et dérangeantes, invitant le spectateur à aborder l'héritage de Castro d'une manière inédite et non conventionnelle. Tirée à seulement 15 exemplaires numérotés et signés, chaque estampe revêt une grande valeur pour les collectionneurs de street art, de pop art et de graffiti. La rareté de la série, alliée à son caractère unique rehaussé à la main, en fait une acquisition de choix pour les amateurs d'iconographie politique et d'art urbain contemporain. Le talent de Bobby Hill pour fusionner histoire, abstraction et culture urbaine garantit la pertinence de cette série et offre un témoignage puissant de l'influence durable des figures révolutionnaires sur l'art contemporain.

    $159.00

  • Dunny 20th Anniversary Monochromic Lithograph Print by Tristan Eaton

    Tristan Eaton Lithographie monochrome commémorative du 20e anniversaire de Dunny, par Tristan Eaton

    Lithographie monochrome Dunny Kidrobot 20e anniversaire par Tristan Eaton sur papier beaux-arts, édition limitée, œuvre d'art graffiti street pop. Édition limitée à 150 exemplaires, signée par l'artiste (2024). Format : 18 x 24 pouces. Impression anniversaire Dunny x Kidrobot x Tristan Eaton. Lithographie monochrome du 20e anniversaire de Dunny Kidrobot par Tristan Eaton La lithographie monochrome Dunny Kidrobot du 20e anniversaire, signée Tristan Eaton, est une œuvre visuelle audacieuse et intemporelle, fruit de l'une des voix les plus influentes du street art et du graffiti. Créée en 2024 pour commémorer vingt ans de présence de Kidrobot, pionnier des jouets design et de la culture urbaine des objets de collection, cette lithographie en édition limitée (45,7 x 61 cm) mêle design et narration, abstraction et portrait, identité et iconographie. Chaque exemplaire est signé et estampillé par l'artiste. Tirée à 150 exemplaires, cette édition témoigne du talent d'Eaton pour conjuguer portée culturelle et élégance graphique. Tristan Eaton et l'évolution des toilettes publiques Depuis sa création, Tristan Eaton est une figure emblématique de l'univers Kidrobot, ayant joué un rôle déterminant dans la définition de l'identité esthétique de sa figurine la plus iconique : le Dunny. Cette œuvre commémorative fait le lien entre son passé et son présent, rendant hommage à l'héritage du Dunny, à la fois jouet et support d'expression. La partie gauche de l'estampe présente une abstraction géométrique de la silhouette du Dunny, rendue par des zigzags et des motifs circulaires en noir et blanc à fort contraste, formant un motif hypnotique qui évoque le rôle de l'objet dans la culture du remix et l'identité modulaire. En parcourant la composition du regard, la partie droite révèle un portrait détaillé en niveaux de gris d'une figure féminine inspirée du design du milieu du XXe siècle, peint avec le réalisme et l'émotion caractéristiques d'Eaton. La juxtaposition de ce visage doux et cinématographique avec les lignes franches et le chaos symbolique de la forme du Dunny sert de métaphore à la fusion entre design conceptuel et narration pop culture – une tension qui définit l'influence de Kidrobot sur le streetwear, les art toys et l'art underground depuis vingt ans. Tensions de conception et commentaires culturels Cette composition monochrome en deux parties n'est pas qu'un choix esthétique, mais une véritable affirmation artistique. La géométrie audacieuse du Dunny sert à la fois de cadre et de masque, superposant histoire, nostalgie et réflexion sur l'identité de la marque au portrait classique d'Eaton. L'utilisation du noir et blanc restreint le langage visuel à la forme, au contraste et à la profondeur, concentrant l'attention du spectateur sur le mouvement, la silhouette et l'atmosphère. La ligne blanche unificatrice qui souligne le Dunny sur les deux faces attire le regard et fait le lien entre les deux univers, à l'image de la manière dont Kidrobot a fusionné la mode, les jouets et l'art par la collaboration et l'innovation. Imprimée sur papier d'art selon des techniques lithographiques de qualité muséale, cette œuvre s'impose à la fois comme objet de collection et comme pièce d'exposition digne d'une galerie. Sa production soignée et son exécution impeccable témoignent de la précision avec laquelle Eaton aborde son art, même lorsqu'il est plongé dans un monde marqué par la brutalité et le chaos urbains. Un hommage à deux décennies de culture du design La lithographie monochrome Dunny Kidrobot, commémorant le 20e anniversaire de la marque, est bien plus qu'un simple hommage à Kidrobot : elle retrace une révolution esthétique. Kidrobot a redéfini la notion d'objets de collection, à la croisée de la culture urbaine et des beaux-arts, et Tristan Eaton demeure l'un de ses plus importants conteurs visuels. Tirée à seulement 150 exemplaires, chacun signé et estampillé par Eaton, cette œuvre d'art constitue une pièce rare dans l'histoire de l'art visuel contemporain. Elle est à la fois un récit graphique et un symbole élégant et sophistiqué du chemin parcouru par le graffiti et la culture du jouet, et de leur évolution future.

    $215.00

  • Separated Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sérigraphie séparée par Kaws- Brian Donnelly

    Sérigraphie séparée de Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier beaux-arts gris acier 250 g/m², édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 250 exemplaires, 2021. Œuvre d'art de taille 16x20, sérigraphie représentant Kaws Companion, la tête entre les mains, assis en tailleur, l'air triste ou pensif, en gris et marron. L'influence et le style de KAWS dans l'art contemporain Brian Donnelly, alias KAWS, a marqué de son empreinte indélébile la scène artistique contemporaine, fusionnant pop art, street art et graffiti grâce à une esthétique unique et reconnaissable entre toutes. Ses œuvres réinterprètent souvent des personnages familiers issus des médias populaires, les détournant pour explorer et critiquer la société moderne et ses valeurs. Parmi elles, sa sérigraphie « Separated » met en scène son personnage emblématique, le Companion, plongé dans une profonde réflexion. Réalisée sur un papier beaux-arts gris acier de 250 g/m², cette œuvre capture l'essence même du pop art et du graffiti, et se distingue par son silence contemplatif. Analyse de la profondeur émotionnelle de la sérigraphie « Separated » de KAWS « Separated » de KAWS n'est pas qu'une simple œuvre visuelle ; c'est un vecteur d'émotions. L'œuvre met en scène le Companion dans un état évoquant la tristesse ou une profonde réflexion, assis en tailleur, la tête entre les mains. Cette pose introspective tranche avec la représentation habituelle du personnage et suggère un moment de vulnérabilité. Tirée à seulement 250 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre en édition limitée mesure 40 x 50 cm, une taille à la fois intime et percutante. Le choix des teintes grises et brunes contribue à l'atmosphère sombre, soulignant la gravité de l'introspection du personnage. Réalisée en sérigraphie, l'œuvre rend également hommage à la tradition de l'impression artisanale, témoignant de l'attachement de KAWS au savoir-faire artisanal à l'ère du numérique. « Separated » de KAWS : un commentaire sur l’isolement dans la vie urbaine Le titre « Separated » est un puissant commentaire sur l’expérience contemporaine de l’isolement, particulièrement en milieu urbain. À une époque où les écrans interfèrent souvent avec les relations humaines, la pose du Companion peut être interprétée comme une métaphore de la solitude collective de la société. KAWS utilise le langage visuel du Street Pop Art pour communiquer des états émotionnels complexes, reflétant l’aliénation que l’on peut ressentir au cœur de l’effervescence des rues. Par son imagerie poignante, cette œuvre invite les spectateurs à réfléchir à leurs propres expériences de séparation et de solitude. La valeur de collection et l'impact des œuvres de KAWS dans la culture moderne L'exclusivité de l'édition « Separated » renforce son attrait auprès des collectionneurs. Les œuvres de KAWS sont recherchées non seulement pour leur impact visuel saisissant, mais aussi pour leur potentiel d'investissement. Sa capacité à transcender les frontières traditionnelles de l'art et à investir les univers de la mode, du design et des médias de masse a fait de lui une icône culturelle. La sérigraphie « Separated » témoigne de son influence et trouve un écho auprès d'un public bien au-delà du monde de l'art. Cette œuvre capture l'esprit de la vie urbaine contemporaine et confirme la place de KAWS comme figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti. Explorer l'héritage de KAWS à travers « Separated » En conclusion, la sérigraphie « Separated » de Brian Donnelly est une œuvre majeure qui incarne la résonance émotionnelle, la critique culturelle et l'innovation esthétique caractéristiques de KAWS. Tirée en édition limitée, elle représente le point de rencontre entre accessibilité et exclusivité, une caractéristique essentielle de la philosophie de KAWS. La tonalité mélancolique et le sujet introspectif de l'œuvre offrent une réflexion poignante sur l'existence moderne, inscrivant KAWS dans la continuité de son œuvre majeure au sein du Street Pop Art et du graffiti. Avec « Separated », KAWS continue de questionner le spectateur, l'invitant à explorer la complexité des émotions et de l'isolement dans le paysage social contemporain.

    $11,377.00

  • Luke Giclee Print by Adam Lister

    Adam Lister GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $288.00

  • Fancy Peacock White Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie blanche fantaisie paon par Nate Duval

    « Paon fantaisie » - Sérigraphie monochrome blanche réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste recherché Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 10 x 8 pouces.

    $27.00

  • Catbus Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Sérigraphie Catbus Glow par Tim Doyle

    UnReal Estate - Catbus - Glow Followed Édition limitée phosphorescente 4 couleurs imprimée à la main sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chat, bus, voiture, animal, maison, ballon, ciel, étoiles, nuit, enfants, phosphorescent, arbre, Mon voisin Totoro, anime, asiatique, Japon, Totoro, immobilier, télévision, bâtiment

    $229.00

  • Soul Sister Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Paon 2- Rétro

    Achetez Peacock 2 - Sérigraphie 5 couleurs rétro tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et numéroté édition limitée de 100 oeuvre taille 8 x 10

    $180.00

  • Why Not Zoidberg? Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Pourquoi pas Zoidberg ? Impression d'archives par Scott Listfield

    Pourquoi pas Zoidberg ? Œuvre d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Scott Listfield .

    $360.00

Print Fine Art Graffiti Street Pop Artwork

L'art imprimé dans le contexte du pop art urbain et du graffiti

Concernant le street art, le pop art et le graffiti, l'estampe représente un médium dynamique et influent qui a joué un rôle crucial dans la diffusion et l'évolution de ces formes artistiques. Historiquement, la gravure a été un outil essentiel pour les artistes, leur permettant de reproduire leurs œuvres de manière efficace et accessible, et ainsi de toucher un public plus large. Dans le street art et le pop art, l'estampe englobe diverses techniques, telles que la sérigraphie, l'impression au pochoir et la lithographie, chacune offrant des possibilités uniques d'expression artistique et de diffusion à grande échelle. Ce médium a permis aux artistes de remettre en question les notions traditionnelles d'art, en faisant circuler leurs œuvres de la rue aux galeries et inversement.

Évolution et techniques de l'estampe dans le street art et le pop art

L'évolution de l'estampe au sein du street art et du pop art est marquée par son adoption par des artistes emblématiques tels qu'Andy Warhol et Keith Haring, qui ont utilisé la sérigraphie pour créer des images percutantes et dynamiques. Cette approche a permis la répétition de graphismes audacieux et de couleurs vives, caractéristiques de l'esthétique pop art. Dans le street art, les techniques d'impression, notamment le pochoir, sont devenues essentielles pour des artistes comme Banksy et Shepard Fairey. Les pochoirs permettaient de réaliser rapidement des motifs reproductibles, applicables instantanément dans l'espace public. Ces techniques ont non seulement facilité une production artistique plus efficace, mais ont aussi contribué à l'émergence du style unique de ces artistes, rendant leurs œuvres immédiatement reconnaissables. Le parcours de l'estampe au sein du street art et du pop art a été marqué par l'innovation, l'adaptation et une influence considérable. Des figures emblématiques comme Andy Warhol et Keith Haring ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. Warhol, figure majeure du mouvement pop art, a révolutionné le concept de production artistique grâce à son utilisation de la sérigraphie. Sa technique, caractérisée par la répétition d'images photographiques et l'utilisation de couleurs vives et audacieuses, a remis en question les notions traditionnelles d'originalité et de génie artistique. Cette approche s'inscrivait parfaitement dans l'esprit du mouvement pop art, qui cherchait à estomper les frontières entre l'art « savant » et l'imagerie culturelle « populaire », souvent issue des médias de masse et de la société de consommation. Keith Haring, autre artiste majeur, a exploité l'estampe pour créer des œuvres dynamiques et énergiques, accessibles et parlantes à tous. Son art, souvent empreint d'images simples mais percutantes, puisait ses racines dans la culture urbaine new-yorkaise. L'utilisation par Haring de lignes audacieuses et de couleurs éclatantes est devenue emblématique du langage visuel des années 1980 et a durablement marqué le paysage du pop art. Son œuvre a également illustré le pouvoir démocratisant de l'estampe, puisqu'il produisait fréquemment des estampes de ses œuvres afin de les rendre accessibles à un public plus large.

L'impact de l'art imprimé sur l'accessibilité et la diffusion

L'un des impacts les plus significatifs de l'estampe dans le Street Art, le Pop Art et le graffiti réside dans son rôle de démocratisation de l'art. En permettant la production de masse, l'estampe a permis aux artistes de ces mouvements de diffuser largement leurs œuvres, remettant en question l'exclusivité des formes d'art traditionnelles et des galeries. Cette accessibilité a été essentielle pour façonner la perception du public vis-à-vis du Street Art et du Pop Art, les transformant d'expressions subculturelles en formes d'art respectées et recherchées. De plus, le prix abordable des estampes a permis à un public plus large d'acquérir des œuvres et d'interagir avec elles, abolissant les barrières entre les artistes et le public. L'estampe a servi de vecteur de communication de masse et de critique culturelle dans le Street Art et le Pop Art. La possibilité de produire de multiples exemplaires d'une même image a permis aux artistes de toucher un public plus vaste, diffusant ainsi leurs messages visuels à grande échelle. Cet aspect de l'estampe s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Art et du Pop Art, qui commentent souvent le consumérisme, les enjeux politiques et les normes sociales. La reproduction des images dans l'estampe fait écho à la nature produite en masse des biens de consommation et des images médiatiques que ces mouvements artistiques critiquent fréquemment.

Estampe Beaux-Arts Tendances contemporaines et orientations futures

L'art de l'estampe se situe au carrefour de la tradition et de l'innovation dans le paysage artistique actuel. Le numérique a inauguré une nouvelle ère pour la gravure, permettant aux artistes d'allier techniques ancestrales et procédés de pointe. Cette fusion a donné naissance à des œuvres hybrides qui brouillent les frontières entre analogique et numérique, artisanat et production industrielle, tangible et virtuel. Ces innovations reflètent la nature fluide du street art et du graffiti, où la stagnation est impossible et l'évolution la norme. Les artistes emblématiques du street art et du graffiti redéfinissent le champ de l'estampe en intégrant des éléments de modélisation 3D, de collage numérique et de conception algorithmique. Les textures, les couleurs et les formes, autrefois réservées au numérique, se retrouvent désormais sur des estampes physiques, enrichissant le vocabulaire visuel des artistes et offrant de nouvelles expériences au public. À mesure que ces techniques numériques se perfectionnent, la manipulation d'images et la création de calques complexes donnent naissance à des estampes qui sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi de véritables prouesses techniques. L'intégration de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV) à l'art imprimé traditionnel constitue un autre champ d'exploration. Les estampes compatibles avec la RA peuvent transformer des images statiques en expériences interactives, offrant aux spectateurs un voyage multisensoriel.

De même, la réalité virtuelle peut s'approprier l'essence d'une estampe et la transformer en un environnement immersif, permettant au public de pénétrer dans un univers créé par l'artiste. Ces évolutions élargissent le champ des possibles pour les artistes et redéfinissent la relation entre l'œuvre et le spectateur. Le développement durable façonne également l'avenir de l'art estampé. Face à une société de plus en plus soucieuse de l'environnement, les artistes cherchent à réduire l'impact environnemental de leurs créations. Cela les a conduits à explorer des encres écologiques, des matériaux recyclés et des énergies alternatives pour la création d'estampes. Les mouvements du pop art urbain et du graffiti, qui ont toujours dialogué avec le milieu urbain, étendent désormais ce dialogue au bien-être de la planète, créant un art qui aborde les problématiques sociétales tout en minimisant son impact sur l'environnement. La démocratisation de l'art grâce aux plateformes numériques a profondément influencé l'art estampé. Les réseaux sociaux et les galeries en ligne ont facilité la diffusion des œuvres des artistes et la découverte et l'acquisition de nouvelles pièces par les collectionneurs. Cette accessibilité abolit les frontières entre artistes et public, favorisant l'émergence d'une communauté mondiale de créateurs et d'amateurs. La facilité de partage et de vente d'estampes en ligne accroît non seulement la visibilité des artistes, mais contribue également à la vitalité culturelle et économique du marché de l'art.

L'art de l'estampe s'apprête à connaître des transformations encore plus radicales. Les progrès de la biotechnologie et des sciences des matériaux pourraient donner naissance à des estampes vivantes, capables d'évoluer, de se développer, voire de réagir à leur environnement. Explorer l'espace et les corps célestes comme de nouveaux supports artistiques est un autre domaine que la gravure pourrait explorer. L'esprit du street art et du graffiti, qui puisent leurs racines dans la contestation de l'ordre établi et le dépassement des limites, s'inscrit parfaitement dans ces perspectives novatrices. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, l'art de l'estampe demeure un fil conducteur reliant passé et futur. Il témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ces formes d'art, qui évoluent pour s'adapter à leur époque sans jamais renier leurs principes fondateurs. Avec le progrès technologique et l'évolution de la société, l'art de l'estampe restera sans aucun doute à l'avant-garde de l'innovation artistique, captivant l'imagination des artistes et du public pour les générations à venir.

L'héritage durable de l'estampe dans les mouvements artistiques modernes

L'héritage durable de l'estampe dans le Street Pop Art et le graffiti réside dans sa capacité à amplifier la voix de l'artiste et à toucher un public diversifié. Son influence s'étend au-delà de la création artistique pour englober l'activisme social et politique, où l'estampe a souvent servi à communiquer et à protester. Tandis que les artistes continuent d'explorer et de réinventer les techniques d'estampe, ce médium demeure une composante essentielle de ces formes d'art dynamiques et en constante évolution. L'estampe, avec sa riche histoire et son avenir novateur, témoigne du pouvoir de l'art à transcender les frontières et à connecter les individus par-delà les cultures et les origines. Son évolution et son adaptation constantes au sein du Street Art et du Pop Art soulignent son importance dans ces genres. Avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, les artistes trouvent des moyens innovants d'intégrer l'estampe à leur travail, repoussant les limites du possible sur les plans visuel et conceptuel. L'impression numérique, par exemple, a ouvert de nouvelles perspectives en matière de complexité, de précision et d'expérimentation des couleurs et des formes. Le parcours de l'estampe dans le Street Art et le Pop Art illustre la nature dynamique et en perpétuelle mutation de ces mouvements artistiques. Des sérigraphies d'Andy Warhol aux murs pochoirés de Banksy, l'estampe a joué un rôle déterminant dans la définition du paysage visuel et conceptuel du street art et du pop art. Elle demeure un médium essentiel permettant aux artistes d'exprimer leur vision, d'interagir avec le public et de porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte