Estampe Beaux-Arts

4151 produits

  • Covid No 19 Mauve Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Mauve Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée mauve sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 19 exemplaires. Gel hydroalcoolique Chanel, variante mauve Covid-19. Tirage pigmentaire d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 g/m², numéroté, signé et estampillé au verso. Format : 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

  • Curser HPM Mixed Media Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Curser HPM Mixed Media Wood Print par Denial - Daniel Bombardier

    Curser Original Hand-Painted Multiple (HPM) Aerosol avec finition Clear Coat sur bois découpé au laser prêt à accrocher par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Aérosol signé et numéroté 2019 avec vernis transparent sur bois découpé au laser. Dimensions : 14 x 18 x 2,5 cm. Sortie : 14 août 2019. Tirage limité à 100 exemplaires. « J’aime me considérer comme un activiste du pop art. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu’avec le photoréalisme. J’adore faire référence à des choses familières. L’humour et la nostalgie permettent d’ouvrir le dialogue. Je le fais depuis des années : j’utilise l’humour et la familiarité pour amorcer une conversation, car cela permet d’aborder des sujets importants et les différents messages que l’on souhaite transmettre. On est beaucoup plus en phase avec la conscience et l’expérience du spectateur, et on influence davantage sa perception de l’œuvre. Si on arrive à le faire rire, à raviver des souvenirs ou à créer un lien avec une image… » – Déni – Daniel Bombardier L'intersection novatrice entre technologie et art dans « Curser » de Denial Dans l'univers dynamique et en constante évolution du pop art moderne, « Curser », une œuvre multiple peinte à la main (HPM) du célèbre graffeur Denial, se distingue comme une pièce remarquable qui incarne l'esprit du street art et du graffiti contemporains. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est une figure majeure du monde de l'art, reconnu pour son engagement et l'intégration d'éléments de la culture pop dans ses créations. L'œuvre « Curser » HPM, sortie le 14 août 2019, est une édition limitée à 100 exemplaires. Chaque pièce porte la signature unique de l'artiste, réalisée à la peinture aérosol et recouverte d'un vernis transparent sur bois découpé au laser. Cette œuvre, mesurant 14 x 18 x 2,5 cm, joue visuellement avec le curseur numérique, symbole omniprésent à l'ère du numérique. « Denial » métamorphose cet objet du quotidien en une œuvre d'art à part entière, invitant le spectateur à repenser les symboles qui imprègnent notre vie. L'utilisation du bois découpé au laser comme matériau fait écho à la précision et à la netteté des graphismes numériques. Parallèlement, la technique de la peinture aérosol à la main confère à l'œuvre l'authenticité et le charme brut du street art. La philosophie artistique du déni et son reflet dans « Curser » La philosophie de Denial, qui consiste à utiliser l'humour et la nostalgie pour captiver le public, se reflète avec force dans « Curser ». En réinterprétant un pointeur numérique en un objet tangible, façonné à la main, l'artiste abolit la frontière entre le virtuel et le physique, l'éphémère et le permanent. Denial croit au pouvoir du pop art d'initier le dialogue, une conviction qui transparaît dans l'écho que « Curser » rencontre auprès d'un large public. La forme familière du curseur, associée à un support inattendu et à une intervention manuelle, devient un point de départ pour la conversation, suscitant des discussions sur l'impact de la technologie sur l'art et la société. La finition vernie de « Curser » confère à l'œuvre un éclat moderne, rappelant les interfaces brillantes des smartphones et des ordinateurs, brouillant ainsi davantage les frontières entre le graffiti traditionnel et l'esthétique numérique contemporaine. Cette pièce n'est pas simplement une œuvre d'art, mais une réflexion sur la convergence de nos expériences numériques avec le monde physique. Le travail de Denial illustre la nature évolutive du street art, où les techniques traditionnelles fusionnent avec des thèmes modernes pour créer une nouvelle forme d'expression culturelle. Collectibilité et impact culturel du « maléfice » du déni En tant qu'œuvre de collection, « Curser » occupe une place à part dans le paysage du street art pop. Son tirage limité et les embellissements individuels réalisés à la main par Denial rendent chaque pièce de la série unique et convoitée par les collectionneurs qui apprécient la rencontre entre l'esthétique du street art et les commentaires sur la culture pop. L'œuvre de Denial, et plus particulièrement « Curser », témoigne de l'intérêt croissant porté au graffiti comme médium capable de divertir et de susciter la réflexion. L'impact culturel de « Curser » est amplifié par son accessibilité et sa capacité à toucher un large public. L'art accessible de Denial invite les spectateurs à réfléchir à l'interaction entre leurs habitudes numériques et le monde tangible, un thème de plus en plus pertinent dans notre société hyperconnectée. L'œuvre nous rappelle la place omniprésente des symboles numériques dans nos vies et l'importance de questionner et d'explorer ces éléments à travers l'art. « Curser » illustre parfaitement comment des artistes de rue contemporains comme Denial repoussent les limites de la représentation du street art pop et du graffiti. Cette œuvre incarne le potentiel transformateur de l'art, sa capacité à s'adapter et à répondre à l'évolution des symboles culturels et des enjeux sociétaux. L'art de Denial, qui insuffle à son travail esprit et familiarité, permet une connexion plus profonde avec le public, faisant de « Curser » une œuvre visuellement saisissante et un commentaire pertinent sur notre époque.

    $493.00

  • Scale Up Archival Print Photo by Vhils Alexandre Farto x Martha Cooper

    Vhils- Alexandre Farto Photo d'archives à grande échelle par Vhils Alexandre Farto x Martha Cooper

    Photo d'archive Scale Up par Vhils - Alexandre Farto x Martha Cooper x 1UP Crew - One United Power x Nika Kramer x MOG Museum of Graffiti Édition limitée sur papier d'art Pop Graffiti Street Artiste moderne Œuvre d'art. 2023 Signé par Vhils- Alexandre Farto & Tirage numéroté Édition limitée à 40 exemplaires Taille de l'œuvre 19,75x24 Pigments d'archives Photo Polaroid stylisée agrandie Prise par Martha Cooper x Nika Kramer Fine Art Publié par 1UP Crew x MOG Museum of Graffiti. Visions croisées : Vhils et le tissu de l'art urbain « Scale Up », une estampe d'archives née de la collaboration créative de Vhils (Alexandre Farto), Martha Cooper, du collectif 1UP et de Nika Kramer, incarne l'esprit de collaboration qui anime le street art et le graffiti. Cette édition limitée, signée par Vhils et numérotée sur 40 exemplaires, témoigne de la richesse et de la profondeur narrative de l'art urbain. Mesurant 50 x 61 cm, l'œuvre est une fusion entre le talent artistique unique de Farto, fruit d'une technique soustractive, et le sens documentaire de Cooper et Kramer. Elle est présentée par le collectif 1UP et le MOG Museum of Graffiti. La contribution de chaque artiste à « Scale Up » tisse un fil distinct dans la riche tapisserie de l'estampe. La technique de Vhils, qui consiste à extraire des couches successives pour révéler un récit sous-jacent, est manifeste. De leur côté, Martha Cooper et Nika Kramer apportent leurs perspectives photographiques emblématiques, immortalisant l'essence de la rue en un seul cliché. Le collectif 1UP, synonyme d'unité et de puissance dans le street art, fait le lien entre ces visions, tandis que le MOG offre une plateforme pour leur convergence, ancrant ainsi l'œuvre dans le discours de l'art moderne. L'alchimie artistique d'Alexandre Farto Alexandre Farto, alias Vhils, a révolutionné la scène du street art avec ses portraits ciselés qui explorent les profondeurs des environnements urbains. Sa participation à « Scale Up » offre un portrait poignant de la condition humaine au cœur du chaos de la vie citadine. L’art de Farto est un dialogue entre création et destruction, où le retrait de matière est aussi significatif que l’image révélée. Sa technique est une métaphore de l’expérience humaine : chaque couche enlevée dévoile des histoires gravées dans les murs par le temps et l’histoire. L’approche de Vhils en matière de street art dépasse la simple esthétique. Elle interroge les thèmes de l’identité, de la mémoire et du rythme effréné du développement urbain. En signant « Scale Up », Farto imprègne l’œuvre de sa philosophie, mariant la nature éphémère du street art à la permanence des beaux-arts. L’œuvre est un régal pour les yeux et une réflexion philosophique sur les espaces que nous occupons et les traces que nous y laissons. Le pouls collectif de « Scale Up » « Scale Up » est un projet collaboratif qui vibre au rythme de la scène street art, faisant écho aux aspirations des artistes qui considèrent la ville comme une toile et une muse. La participation de Martha Cooper et Nika Kramer à ce projet unit les générations, associant l'esprit pionnier des photographies de street art emblématiques de Cooper au regard culturel contemporain de Kramer. Leur œil commun révèle la beauté brute du street art, capturant sa magie éphémère dans un support durable. Avec la publication de « Scale Up », le collectif 1UP Crew réaffirme son engagement envers l'action collective dans la création artistique. L'esprit du collectif est palpable dans cet ouvrage, offrant un récit plus vaste et unifié de résistance, de résilience et de liberté artistique. Soutenu par le MOG Museum of Graffiti, cet ouvrage devient un témoignage historique. Cette édition limitée illustre la force pérenne de la collaboration dans le monde du street art. Au sein de la communauté artistique, « Scale Up » est reconnu comme une convergence de figures majeures, une harmonieuse fusion de talents et de visions individuelles qui, ensemble, racontent une histoire plus remarquable que la somme de ses parties. Alors que le street art et le graffiti continuent de façonner le paysage culturel, les contributions de Vhils, Martha Cooper, Nika Kramer et du collectif 1UP seront saluées pour leur capacité à saisir l'esprit de l'art urbain et sa volonté inébranlable de remettre en question, de redéfinir et d'inspirer.

    $951.00

  • Delorean Giclee Print by Marie Bergeron

    Marie Bergeron Impression Giclée Delorean par Marie Bergeron

    Delorean 1,21 Gigawatts, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Marie Bergeron, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • The Strain Version 1 Silkscreen Print by Phantom City Creative

    Phantom City Creative Sérigraphie The Strain Version 1 par Phantom City Creative

    The Strain - Version 1 1 couleur Tirage sérigraphique en édition limitée à la main sur papier d'art de qualité supérieure par Phantom City Creative Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Illustrations de la série télévisée The Strain (FX) par Mondo.

    $217.00

  • God Is Dead, But...#13 Archival Print by Hikari Shimoda

    Hikari Shimoda Dieu est mort, mais… #13 Estampe d'archives par Hikari Shimoda

    Dieu est mort, mais...#13 Tirage d'archives par Hikari Shimoda Édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste de rue, de graffiti pop. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 50 exemplaires, format 22 x 22 pouces, impression pigmentaire d'archives, édition limitée à 50 exemplaires (2023). La signification culturelle de « Dieu est mort, mais...#13 » de Hikari Shimoda L'œuvre visuelle d'Hikari Shimoda, « God Is Dead, But...#13 », dépeint un récit profond à travers le Street Pop Art et le graffiti. Tirage d'art en édition limitée sur papier Moab Entrada, cette pièce témoigne du talent de Shimoda pour fusionner l'esthétique de la pop culture et l'esprit du graffiti. Tirée à 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle souligne l'exclusivité et la valeur de collection de son travail. Mesurant 56 x 56 cm, l'œuvre impose le regard par sa taille et la force de son message. Le langage visuel de « Dieu est mort, mais… #13 » Cette œuvre est une exploration vibrante des récits émotionnels et sociaux complexes qui font la renommée de Shimoda. Elle met en scène une figure enfantine, motif récurrent dans son œuvre, sur un fond qui dégage une énergie à la fois onirique et troublante. Les yeux, grands et constellés de galaxies, suggèrent un univers de pensées et de sentiments au-delà de l'impact visuel immédiat. Ce symbolisme est caractéristique de la volonté du Street Pop Art de communiquer des significations profondes sous une surface visuellement accessible. L'utilisation de pigments d'archivage pour le tirage d'art garantit la préservation de la profondeur des couleurs et des détails, et donc de l'intensité émotionnelle de l'œuvre originale. L'intégration des idéaux du street art dans l'art moderne par Shimoda Dans « Dieu est mort, mais… n° 13 », Shimoda illustre comment le pop art urbain peut transcender les frontières du graffiti traditionnel pour accéder au domaine des beaux-arts. L’œuvre n’est pas seulement une représentation des réflexions intérieures de Shimoda, mais aussi un commentaire culturel qui reflète l’esprit du temps. Le titre lui-même, « Dieu est mort », fait écho aux méditations philosophiques de Friedrich Nietzsche, suggérant une société en proie à une profonde introspection existentielle. Ceci s’inscrit dans l’esprit du street art, qui s’intéresse souvent aux grands récits de l’existence et de l’identité au sein du paysage urbain. La résonance émotionnelle de l'estampe en édition limitée de Shimoda La résonance émotionnelle de cette œuvre est palpable. L'expression de l'enfant est ambiguë, oscillant entre l'innocence et une tristesse consciente qui évoque la perte de la certitude divine suggérée par le titre. Les larmes, telles des galaxies, évoquent le deuil de cette perte, ou peut-être un appel à une nouvelle forme de divinité ou d'espoir au sein du vide. Le choix d'un papier beaux-arts et la précision de la technique d'impression pigmentaire d'archivage confèrent une dimension durable à la nature éphémère du sujet, permettant à l'œuvre de s'imposer comme une icône pérenne du street art et du graffiti contemporains. Avec « Dieu est mort, mais… n° 13 », Shimoda affirme sa place dans le monde de l’art moderne, démontrant que le street art et le graffiti ont un rôle essentiel dans le discours artistique contemporain. Son estampe en édition limitée n’est pas seulement un objet de collection, mais une œuvre culturelle majeure qui incarne l’esprit de notre époque.

    $309.00

  • Tyto Alba AP Silkscreen Print by Justin Anville

    Justin Anville Tyto Alba AP Sérigraphie par Justin Anville

    Tyto Alba, sérigraphie en édition limitée à 9 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste pop art célèbre et rare. Œuvre d'art en édition limitée, signée et marquée AP, 2011. Format : 18 x 24. Petite pliure de manipulation dans la marge supérieure gauche. Complexité et attrait de la sérigraphie d'Anville « Tyto Alba » de Justin Anville est un exemple saisissant de la fusion entre le street art, le graffiti et l'estampe d'art. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs, témoigne du talent d'Anville pour l'utilisation des techniques traditionnelles de la sérigraphie. L'œuvre, qui résonne de l'énergie et de la spontanéité du street art, atteint la finesse et le raffinement des pièces de galerie. Créée en 2011, chaque estampe de cette édition limitée est signée par l'artiste, estampillée « épreuve d'artiste » (EA) et mesure 45,7 x 61 cm, captivant le regard par sa taille et sa précision. La superposition complexe des couleurs souligne le souci du détail d'Anville et son engagement envers l'art de la sérigraphie. Un léger pli de manipulation dans la marge supérieure gauche témoigne de la main de l'artiste à l'œuvre lors de la création de chaque pièce. La figure centrale du hibou, couronné et majestueux, se dresse comme un symbole puissant au sein de la composition. Dans de nombreuses cultures, la chouette est souvent associée à la sagesse et au mystère, et la représentation qu'en fait Anville confère une dimension majestueuse à ces interprétations. Cette iconographie est habilement juxtaposée aux éléments urbains qui encadrent l'oiseau, créant un dialogue entre la nature et l'environnement construit, un thème récurrent dans le street art et le graffiti. Contribution à l'évolution du street art L'œuvre « Tyto Alba » d'Anville contribue non seulement à l'évolution du street art, mais fait également le lien entre les univers souvent distincts de l'art urbain et des beaux-arts. Son travail élève le graffiti au rang des beaux-arts sans en altérer l'authenticité et la spontanéité propres au street art. La rareté de cette pièce renforce son attrait, car elle fait partie d'une série limitée d'estampes, chacune légèrement différente de la précédente, témoignant de la vision unique d'Anville. L'utilisation de neuf couleurs en sérigraphie est significative, conférant une profondeur et une intensité difficiles à obtenir avec moins de couches. Le choix du papier beaux-arts comme support reflète une volonté délibérée de présenter le street art non pas comme une œuvre éphémère, mais comme un trésor à préserver et à chérir. Il en résulte une texture riche et un dynamisme chromatique qui donnent vie à l'œuvre. Impact artistique de "Tyto Alba" « Tyto Alba » est un emblème du talent artistique d'Anville et de sa contribution à l'histoire du street art et du graffiti. Sa présence dans des collections en édition limitée à travers le monde témoigne de son impact sur le monde de l'art et la culture populaire. Les collectionneurs apprécient non seulement l'attrait visuel de son œuvre, mais aussi le commentaire qu'elle propose sur la fusion de la culture urbaine et des aspects plus traditionnels de la création artistique. « Tyto Alba » de Justin Anville est une représentation saisissante de la synergie contemporaine entre le street art et l'estampe d'art. Elle incarne avec éclat le potentiel du street art et du graffiti à transcender les frontières et à dialoguer avec un public issu de divers horizons artistiques.

    $213.00

  • Sale -15% New York City Subway Maps IV HPM Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Plans du métro de New York IV HPM Print par Cope2 - Fernando Carlo

    Cartes du métro de New York IV Édition limitée Peinture en aérosol Embellie à la main Impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier Moab Fine Art par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2019. Tirage d'art en édition limitée à 15 exemplaires, signé et numéroté. Format : 43,2 cm x 61 cm (17 x 24 pouces). « Plans du métro de New York IV », 2019. Tirage pigmentaire d'archive en couleurs avec embellissements à la main sur papier Moab Fine Art. Édition limitée à 15 exemplaires. Signée et numérotée au crayon en bas à gauche. Une déchirure de 1,25 cm (0,5 pouce) est visible sur la bordure inférieure gauche. L'intégration des récits urbains : les cartes du métro de New York de Cope2 IV « New York City Subway Maps IV » de Cope2 est une fusion dynamique entre l'énergie brute du graffiti et l'esthétique raffinée du Pop Art moderne, incarnant le pouls de la vie urbaine sur un objet tangible témoignant du quotidien new-yorkais. Cette série limitée de 2019, composée de seulement 15 exemplaires signés et numérotés, représente une contribution majeure au mouvement du Street Pop Art et du graffiti. Chaque pièce, de format 43 x 61 cm, est une impression pigmentaire d'archive rehaussée à la main sur papier Moab Fine Art, offrant un mélange unique de culture urbaine et d'art contemporain. La signature de Cope2 authentifie l'œuvre, et son numéro d'édition est inscrit au crayon en bas à gauche. L'un des exemplaires présente une petite déchirure de 1,3 cm, ajoutant à son authenticité. L'œuvre constitue une archive visuelle de l'histoire du graffiti new-yorkais, immortalisant cet art spontané, souvent éphémère, qui orne les plans du métro de la ville. Originaire du Bronx, Cope2 apporte à son travail authenticité et crédibilité, fort d'une réputation de plus de trente ans sur la scène graffiti. Son œuvre « New York City Subway Maps IV » reflète la nature complexe et stratifiée de l'art urbain, où tags et symboles s'entremêlent pour raconter l'histoire des divers habitants de la ville. À la croisée du street art et des beaux-arts chez Cope2 L'œuvre de Cope2 se situe à la croisée du street art et des beaux-arts, capturant l'essence de l'un dans la forme de l'autre. Ses pièces dépassent la simple représentation du graffiti ; elles sont le fruit de l'expérience vécue de l'artiste et de son interaction avec l'environnement urbain. Les couleurs vives et saturées, ainsi que les coups de pinceau énergiques, évoquent l'âge d'or du graffiti des années 1980 et 1990, lorsque des artistes comme Cope2 ne se contentaient pas d'embellir la ville, mais marquaient des territoires et exprimaient des identités. Le format limité de « New York City Subway Maps IV » et les embellissements réalisés à la main par Cope2 lui-même garantissent que chaque estampe est une œuvre unique, incarnant à la fois l'esprit du street art originel et la touche personnelle de l'artiste. La série encapsule la brutalité de la culture graffiti tout en la sublimant par la technique de l'estampe d'art, remettant en question les notions traditionnelles de ce qui constitue l'art et de qui est considéré comme un artiste. L'œuvre de Cope2 célèbre le langage visuel de la rue, présenté dans le contexte des beaux-arts. Elle offre un récit profondément ancré dans le tissu culturel new-yorkais, offrant un aperçu d'un mouvement qui a évolué de la marge vers le courant dominant. La série « New York City Subway Maps IV » rend non seulement hommage à l'histoire du street art, mais affirme également sa place dans la continuité de l'art contemporain. À travers son travail, Cope2 continue d'influencer et de façonner le dialogue autour du street art et du graffiti, garantissant ainsi que le dynamisme de la culture urbaine demeure un élément essentiel du discours du monde de l'art.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Das Boot Silkscreen Print by Ken Taylor

    Ken Taylor Sérigraphie Das Boot par Ken Taylor

    Das Boot, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 4 couleurs sur papier d'art de Ken Taylor, œuvre rare de street art et célèbre artiste pop. Édition limitée à 350 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. Légère éraflure due au stockage, fine comme un fil, jusqu'à la zone noire située juste au-dessus des crédits. À peine perceptible et témoignant de son âge.

    $180.00

  • Force of Nature Giclee Print by Jay Kaes

    Jay Kaes GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $482.00

  • Captain Kirk Giclee Print by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Capitaine Kirk Giclee Print par Mark Hammermeister

    Œuvre d'art du capitaine Kirk, impression giclée en édition limitée sur papier d'art brillant, par l'artiste de graffiti de la culture pop Mark Hammermeister.

    $134.00

  • BunnyKitty DreamState Teal Silkscreen Print by Dave Persue

    Dave Persue BunnyKitty DreamState Sarcelle Sérigraphie par Dave Persue

    BunnyKitty Dream State - Teal 6-Color Hand-Pull Limited Edition Silkscreen Print on Fine Art Paper by Dave Persue Modern Pop Artwork Artist. Édition variante turquoise 2021 de 25 exemplaires signés et numérotés, sérigraphie 6 couleurs sur papier d'archivage Format 18x24 Tirage réalisé à la main à Los Angeles, CA.

    $503.00

  • LAndmarked Silkscreen Print by Krush

    Krush Sérigraphie Landmarked par Krush

    Édition limitée et estampillée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier kraft moucheté français, par Krush, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « LA Marked » est une sérigraphie trois couleurs sur papier Speckleton, réalisée en collaboration avec Krush et The Seventh Letter. Ce livre est une estampe parue à l'occasion de l'exposition « LA Marked ». Il s'agit d'une estampe classique qui capture l'atmosphère onirique et envoûtante de Los Angeles, avec des publicités et une typographie du XXe siècle en voie de disparition dans des lieux emblématiques comme le quartier underground de Los Angeles.

    $134.00

  • 27 Club Morrison Silkscreen Print by DKNG

    DKNG 27 Club Morrison Sérigraphie par DKNG

    27 Club - Morrison, sérigraphie en édition limitée 4 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par DKNG, artiste pop art célèbre et rare. Édition 2012 signée et numérotée, limitée à 200 exemplaires. La galerie Blunt Graffix, en Oregon, nous a invités à participer à leur exposition collective « Dead Rockstars : A Tribute to the Mortal Gods of Sound ». Nous avons choisi d'explorer le concept du « Club des 27 », un phénomène qui désigne les musiciens célèbres décédés à l'âge de 27 ans. Chaque estampe est une mini-sérigraphie quatre couleurs de 11,7 cm x 13,7 cm, tirée à 200 exemplaires.

    $48.00

  • Che Green Serigraph Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Che Green par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas

    Che-Green, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier Coventry Rag 320 g/m² par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2009. Dimensions : 31,25 x 22,25 pouces. Titre : « Che » (VERT) Artiste : ERNESTO YERENA Technique : SÉRIGRAPHIE Couleurs : 3 Support : COVENTRY RAG 320 g/m² Bord : Dentelé Dimensions du papier : 79,4 cm x 56,5 cm Dimensions de l’œuvre : 68,6 cm x 46,4 cm

    $737.00

  • Jerry Garcia Symphonic Celebration Warren Haynes 2014 AP Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Jerry Garcia Symphonic Celebration Warren Haynes 2014 AP Sérigraphie par John Vogl

    Jerry Garcia Symphonic Celebration - Warren Haynes 2014 Music Limited Edition Gig Poster Œuvre d'art imprimée en sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art par John Vogl. Épreuve d'artiste (EA). Affiche de la célébration symphonique de Jerry Garcia (Grateful Dead) avec Warren Haynes au PNC Bank Arts Center, à Holmden, NJ, le 9 août 2014. Affiche 3 couleurs, 18x24, édition EA de 50 exemplaires.

    $213.00

  • Connected Crew- Black on White Silkscreen Print by El Pez

    El Pez Connected Crew - Sérigraphie noir sur blanc par El Pez

    Connected Crew - Sérigraphie artisanale en édition limitée, noir sur blanc, 1 couleur, sur papier Royal Sundance 270 g/m², par Pez, artiste pop art célèbre et rare. Édition 2021 de 20 exemplaires. Sérigraphie sur papier Royal Sundance 270 g/m² 19,7 x 19,7 pouces / 50 x 50 cm. Signée et numérotée par Pez.

    $275.00

  • Yogi on Xanax- Black Silkscreen Print by Ben Frost

    Ben Frost Yogi sur Xanax - Sérigraphie noire par Ben Frost

    Yogi sous Xanax - Sérigraphie en édition limitée, 7 couleurs, tirée à la main, sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, par Ben Frost, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2022 Ben Frost Yogi on Xanax, sérigraphie artisanale 7 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, couverture 160 lb, 61 x 61 cm (24 x 24 po), signée et numérotée par l'artiste. Tirage limité à 25 exemplaires, imprimés par POP!NK Editions. Yogi sous Xanax par Ben Frost – Intervention de la culture pop dans l'art urbain et le graffiti « Yogi on Xanax » est une sérigraphie artisanale en édition limitée de 2022, réalisée en sept couleurs par l'artiste australien Ben Frost sur papier Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb. Mesurant 61 x 61 cm, cette sérigraphie a été produite à seulement 25 exemplaires, signés et numérotés, sous la direction de POP!NK Editions. Reconnu pour son mélange subversif d'icônes de la culture pop et de sujets controversés, Frost livre une image provocatrice qui fusionne l'innocence de Yogi l'Ours avec le langage visuel froid d'une étiquette de Xanax. Cette juxtaposition crée une confrontation entre humour et critique, nostalgie de l'enfance et dépendance chimique, tout en conservant la vivacité graphique et la précision d'exécution qui caractérisent sa pratique artistique. L'œuvre est audacieuse, brillante et ironique, conçue pour susciter à la fois la reconnaissance et le trouble chez le spectateur. La satire pharmaceutique et la familiarité des dessins animés se rencontrent L'œuvre de Ben Frost remet régulièrement en question les récits aseptisés du marketing et de l'imagerie médiatique. Dans « Yogi on Xanax », l'utilisation de l'ours Yogi – personnage animé associé à l'insouciance et aux dessins animés de l'enfance – est délibérément décalée par rapport au monde clinique et réglementé des médicaments sur ordonnance. Son sourire joyeux et ses couleurs vives contrastent avec les avertissements et les indications de dosage figurant sur les emballages de Xanax. L'œuvre explore les thèmes de l'évasion, du refoulement des émotions et de la marchandisation de la santé, suggérant que même les symboles les plus innocents ne sont pas à l'abri des pressions sociales. Le traitement iconographique opéré par Frost reflète les stratégies centrales du street art et du graffiti, où le langage visuel est détourné pour révéler des vérités cachées et des contradictions culturelles. Technique d'impression, qualité de surface et précision des matériaux Réalisée avec précision sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, la sérigraphie sept couleurs garantit une application nette de chaque couche d'encre, offrant un contraste saisissant et un équilibre tonal parfait. Ce papier épais intensifie les couleurs et préserve la netteté de chaque trait et détail du texte. La sérigraphie, technique incontournable du pop art depuis l'époque d'Andy Warhol, permet à Frost de reproduire le style épuré des emballages commerciaux tout en y insufflant une tension conceptuelle intense. Chaque tirage est signé et numéroté à la main, ce qui renforce sa valeur de collection et l'inscrit parmi les œuvres d'art urbain pop et graffiti de prestige. L'implication de POP!NK Editions dans la production garantit une finition digne des plus grandes galeries, assurant à chaque tirage une richesse conceptuelle et une perfection technique irréprochables. Le commentaire culturel de Ben Frost à travers la distorsion de la marque Ben Frost continue de repousser les limites de la communication par l'imagerie pop, dans un format critique, ironique et visuellement saisissant. « Yogi on Xanax » opère à plusieurs niveaux : parodie, produit et perturbation visuelle. L'œuvre puise dans les archives des médias de masse et réinterprète des icônes familières en leur attribuant des connotations nouvelles et troublantes. Cette démarche est au cœur de la stratégie du Street Pop Art et du graffiti, où la répétition, l'appropriation et la recontextualisation ne sont pas de simples choix esthétiques, mais des actes radicaux. En plaçant une figure comme Yogi l'Ours dans le contexte de la nécessité médicale et de la régulation émotionnelle, Frost interroge la manière dont la société attribue sens et valeur aux images. Son art reflète un monde où les dessins animés vendent des pilules et les pilules, du calme, un monde où marque et identité fusionnent en une seule surface. « Yogi on Xanax » n'est pas qu'une simple œuvre de pop art : c'est une réflexion incisive et sans concession sur la culture visuelle contemporaine.

    $1,500.00

  • Rings of Saturn in Red- Embellished #2 HPM Hand-Embellished Giclee - Sprayed Paint Art Collection

    Handiedan Anneaux de Saturne en rouge orné #2 HPM Giclee Print par Handiedan

    Anneaux de Saturne en rouge - Œuvre embellie n° 2, impression giclée HPM en édition limitée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de la culture pop Handiedan. Tirage HPM en édition limitée, signé et numéroté, 2022. 5 exemplaires uniques. Format : 42 x 56 cm (16,5 x 22 pouces). Impression d'art giclée avec embellissements à la main et réalité augmentée. Papier coton 315 g/m². Dimensions : 42 x 56 cm (16,5 x 22 pouces). Signé et numéroté. Logo en relief. Sceau à la cire chaude. Édition : 5 exemplaires, 2022. Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/729238143 Utilise l’ application Artivive Exploration de la fusion du traditionnel et du contemporain dans « Rings of Saturn in Red - Embellished #2 » de Handiedan « Anneaux de Saturne en rouge - Embelli n° 2 » de Handiedan est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti, brouillant les frontières entre classique et moderne, numérique et analogique, culture urbaine et beaux-arts. L’artiste, réputé pour ses compositions complexes, a réalisé cette estampe en édition limitée sur un papier chiffon de coton de 315 g/m², témoignant de la qualité et de la durabilité du support. Cette œuvre est une estampe giclée rehaussée à la main, une technique d’impression jet d’encre sophistiquée qui permet de reproduire fidèlement l’œuvre originale. Seulement cinq exemplaires sont disponibles, ce qui en fait une pièce de collection. Ses dimensions (42 x 56 cm) offrent un format généreux pour une œuvre aussi détaillée, permettant au spectateur d’apprécier pleinement les finitions et les embellissements réalisés à la main par Handiedan. Ce qui distingue cette œuvre, c'est l'utilisation de la réalité augmentée, témoignant de l'intérêt d'Handiedan pour les nouvelles technologies, qu'elle utilise pour enrichir l'expérience interactive de son art. Cette intégration de la RA suggère une dimension numérique supplémentaire, apportant de nouvelles perspectives à l'estampe physique. Audacieuse dans le domaine du Street Pop Art, elle établit un pont entre les formes d'art tangibles et le monde numérique en constante évolution. Les éléments visuels de l'œuvre puisent abondamment dans diverses références historiques et culturelles, intimement liées à l'esthétique du street art. Le rouge, couleur souvent associée à l'énergie, à la passion et à l'action, domine la palette, évoquant peut-être la vitalité et le dynamisme des anneaux de Saturne – source probable du titre de l'œuvre. L'imagerie rappelle l'iconographie classique, tout en y apportant une touche de modernité propre au street art et au graffiti. La technique signature d'Handiedan consiste à superposer et assembler de multiples images pour créer un effet de collage tridimensionnel. Cette superposition se manifeste dans les détails et les motifs méticuleux qui caractérisent son travail, où chaque élément est soigneusement placé pour contribuer à l'harmonie générale de la composition. L'utilisation par l'artiste de logos, de sceaux de cire chaude en relief et de tampons renforce le sentiment d'authenticité et d'identité, marques de fabrique de son style unique. Chaque pièce de cette édition limitée est signée et numérotée par Handiedan, soulignant la touche personnelle et l'authenticité de l'œuvre. L'ajout d'un logo en relief et d'un sceau de cire chaude indique également l'approbation de l'artiste et le lien de l'œuvre avec son œuvre globale. « Anneaux de Saturne en rouge - Orné n° 2 » de Handiedan n'est pas simplement une œuvre d'art ; c'est la confluence de sa maîtrise de l'art du collage, de son expérimentation avec les techniques mixtes et de son incursion dans les améliorations numériques. L'œuvre est une déclaration audacieuse dans le Street Pop Art et le graffiti, où l'historique, le contemporain, le tangible et le numérique se rencontrent. Avec sa disponibilité limitée et ses embellissements uniques réalisés à la main, cette œuvre représente un moment précis du parcours artistique de Handiedan. C'est un artefact culturel qui capture l'essence du Street Pop Art et du graffiti. Ce genre continue de remettre en question et de redéfinir les frontières de l'art, de la technologie et des normes sociétales.

    $1,100.00

  • Supreme Drip Red Archival Print by Peter Van Flores

    Peter Van Flores Supreme Drip Red Archival Print par Peter Van Flores

    Supreme Drip - Estampe d'art en édition limitée, pigment rouge d'archives, sur papier cartonné n° 80, par l'artiste Peter Van Flores, légende du street art pop graffiti. Édition signée 2022 (20 exemplaires)

    $256.00

  • Jerry Moth Blotter Paper Archival Print by Matt Gordon

    Matt Gordon Jerry Moth buvard papier Archival Print par Matt Gordon

    Papier buvard Jerry Moth, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Matt Gordon, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Matt Gordon est un artiste multimédia qui s'efforce de réaliser des peintures acryliques et des dessins au crayon soignés et très détaillés, ainsi que quelques fabrications 3D occasionnelles pour répondre à des besoins sculpturaux et fournir des modèles vivants pour des choses qui n'existent pas vraiment mais qui doivent en avoir l'air.

    $352.00

  • The House that Hanuman Built 16x20 Archival Print by Pooch

    Pooch La maison que Hanuman a construite 16 x 20 Archival Print par Pooch

    La maison qu'Hanuman a construite, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée 16x20 sur papier beaux-arts par Pooch Graffiti Street Artist Modern Pop Art.

    $159.00

  • Moniferal New Orleans 2011 Giclee Print by Swoon- Caledonia Curry

    Swoon- Caledonia Curry Moniferal Nouvelle-Orléans 2011, impression giclée par Swoon-Caledonia Curry

    Moniferal New Orleans 2011 Impression giclée par Swoon- Caledonia Curry Artwork Édition limitée sur papier chiffon épais beaux-arts Graffiti Pop Street Artiste. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2016. Œuvre de 19 x 13 pouces issue de la collection d'estampes de la série Swoon Street. Moniferal Nouvelle-Orléans 2011, impression giclée par Caledonia Curry alias Swoon « Moniferal New Orleans 2011 » est une estampe giclée signée et numérotée de Caledonia Curry, alias Swoon, figure emblématique du street art et du graffiti. Tirée à seulement 175 exemplaires en 2016, cette édition mesure 48 x 33 cm. Imprimée sur un papier chiffon épais de qualité beaux-arts, elle fait partie de la célèbre collection d'estampes « Swoon Street Series ». L'œuvre immortalise un instant d'une installation in situ à La Nouvelle-Orléans, où les collages de Curry exploraient la vulnérabilité, la résilience et la renaissance environnementale à travers des figures humaines intimes intégrées à des motifs naturels complexes. L'évanouissement de Caledonia Curry à la Nouvelle-Orléans La ville de La Nouvelle-Orléans a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la pratique artistique de Swoon. Après la dévastation causée par l'ouragan Katrina, Curry s'est fortement impliquée dans des projets collaboratifs de reconstruction et de relèvement à travers la ville. Moniferal faisait partie d'une vague d'installations d'affiches à la résonance émotionnelle et symbolique forte. Cette estampe préserve l'une de ces œuvres, fusionnant portrait et motifs organiques en une expérience visuelle de transformation. Le sujet, ancré et contemplatif, est entouré d'un dessin botanique complexe évoquant à la fois des racines et des ailes. Les tons sourds et terreux, ainsi que la texture en couches, reflètent la surface brute du mur sur lequel l'œuvre était initialement installée, faisant de cette giclée non seulement un témoignage, mais aussi une continuation de cette expérience née dans la rue. Excellence technique en reproduction giclée L'estampe giclée de Moniferal New Orleans 2011 rend hommage à la finesse du trait et aux subtiles variations de tons de l'affiche originale de Curry. Le papier chiffon d'art sublime la texture et la profondeur, permettant aux collectionneurs d'apprécier la dimensionnalité que ses fresques murales évoquent dans l'espace public. Le choix de publier cette œuvre au sein de la collection d'estampes Street Series souligne son importance pour saisir la fragilité et la force de l'esprit humain, un thème récurrent dans le travail de Caledonia Curry. Comme pour les autres estampes de la série, le numéro de l'édition limitée et la signature de l'artiste attestent de son appartenance à la lignée du Street Pop Art et du graffiti adaptés au monde des beaux-arts. L'héritage de l'art urbain centré sur l'humain de Swoon Depuis longtemps, Caledonia Curry centre sa pratique artistique sur le pouvoir de l'expression humaine face à la dégradation urbaine et aux bouleversements sociaux. Moniferal New Orleans 2011 témoigne à la fois d'une innovation artistique et d'une réponse humanitaire. La figure représentée devient un symbole universel de la survivante, de celle qui prend soin des autres ou du témoin, sa forme s'entremêlant à des motifs découpés à la main et aux textures de la rue. Cette édition révèle la sensibilité du geste de Swoon et l'importance de préserver les interventions urbaines éphémères sous une forme durable. À travers Moniferal, Curry continue de redéfinir la portée esthétique et culturelle du Street Pop Art et du graffiti.

    $350.00

  • Psychedelic Andre- Endless Summer Blotter Paper Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Psychedelic Andre- Endless Summer Blotter Paper Print par Shepard Fairey- OBEY

    Psychedelic Andre - Endless Summer Obey Giant Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perfored Blotter Paper by Shepard Fairey X John Van Hamersveld pop culture LSD artwork. « J'ai créé cette image pour la première fois en 1967, puis l'affiche est sortie en 1968. Un jour, je me suis assis et j'ai commencé ce dessin, dans mon style habituel. J'étais directeur artistique chez Capitol Records et je ne dessinais plus beaucoup. C'était une toute nouvelle étape pour moi. Mais c'était l'occasion de tester mon dessin, de le transposer sur une affiche et de la faire publier. Le résultat a été excellent. Le concert a été un succès retentissant. Il y avait des publicités partout et le public adorait l'affiche. Elle est tout de suite entrée dans l'histoire, un peu comme l'affiche de The Endless Summer. » - John Van Hamersveld « Je suis devenu fan d'Hendrix après avoir quitté ma période punk rock orthodoxe. J'ai fini par être attiré par l'image de John car elle comportait un clin d'œil au psychédélisme, sans tomber dans l'excès de détails baroques, ce qui lui a permis de devenir iconique. Cette image d'Hendrix elle-même — ainsi que quelques autres influences, comme Barbara Kruger et le constructivisme russe — a eu une influence considérable sur ma façon de créer des œuvres capables de se démarquer dans le brouhaha de la rue tout en conservant un style reconnaissable. Lorsque je réalisais des variations d'André sur différents fonds, je m'intéressais beaucoup à l'art psychédélique, mais l'œuvre de John m'a vraiment inspiré à créer quelque chose qui s'écarte de la simple reproduction de l'image originale d'André. Ainsi, le Pinnacle Hendrix de John a en quelque sorte été la porte d'entrée vers l'évolution de tout mon projet André le Géant. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette image pour moi. » - Shepard Fairey

    $384.00

  • Boba Fett Galactic Foil Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Boba Fett Galactic Foil Sérigraphie par Brian Ewing

    Boba Fett - Galactic Foil, sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur feuille holographique par Brian Ewing, artiste de la culture pop moderne. Édition limitée 2022, signée et numérotée à 15 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Fusion captivante de la culture pop et de la vitalité visuelle de l'art moderne, l'estampe sérigraphique en édition limitée « Boba Fett Foil 3-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on Holographic Foil » est une création artistique unique du célèbre artiste Brian Ewing. Sortie en 2022, cette œuvre rend hommage à la fascination intemporelle de l'univers Star Wars, capturant l'essence de l'un de ses personnages les plus emblématiques, Boba Fett, sous un jour nouveau et saisissant. Limitée à seulement 15 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) dégage une exclusivité qui la rend d'autant plus attrayante pour les amateurs d'art et les fans de Star Wars. Chaque estampe a été méticuleusement réalisée grâce à un procédé de sérigraphie artisanale détaillé, témoignant du dévouement de l'artiste à la production d'une œuvre de haute qualité. L'utilisation d'une feuille holographique comme support confère une irisation unique qui sublime le design en trois couleurs, apportant profondeur et dynamisme à l'œuvre. L'œuvre d'Ewing est profondément ancrée dans la culture pop, ses créations étant souvent considérées comme faisant partie du mouvement street art, inspirées par l'esthétique du graffiti. Fort de sa connaissance et de son expertise dans ce domaine, il parvient à fusionner harmonieusement deux univers distincts : le monde brut et underground du street art et la saga spatiale fantastique de Star Wars. Sa capacité à naviguer entre ces deux mondes et à créer un récit artistique cohérent témoigne de son talent et de sa vision. Avec cette estampe en édition limitée très recherchée, Ewing continue d'enrichir son portfolio artistique, confirmant son statut de figure majeure de la scène artistique pop contemporaine. Son engagement à repousser les limites, associé à son style artistique unique, garantit que cette estampe de Boba Fett restera une pièce de collection précieuse et respectée, contribuant de manière significative à l'évolution constante du pop art, du street art et du graffiti.

    $291.00

  • Styles Giclee Print by Low Bros

    Low Bros Styles Impression Giclée par Low Bros

    Œuvre d'art Styles, impression giclée en édition limitée sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Low Bros. Édition limitée signée et numérotée de 75 exemplaires, 2015. Œuvre d'art de 16 x 20 pouces, imprimée en sérigraphie par SerioPress. Fusion d'art urbain pop et de graffiti dans des tirages en édition limitée Les estampes en édition limitée occupent une place de choix dans le monde de l'art, offrant souvent aux amateurs un accès plus facile à une œuvre d'art majeure. L'œuvre « Styles » de Low Bros illustre parfaitement cette convergence entre collection et accessibilité au sein du Street Pop Art et du graffiti. Il s'agit d'une impression giclée sur papier beaux-arts 290 g/m², un support reconnu pour sa reproduction d'une grande fidélité. La technique et le support Le procédé d'impression giclée utilisé pour « Styles » permet de restituer les subtiles nuances de couleurs et la précision des détails indispensables à cette œuvre. Le papier beaux-arts de 290 g/m² offre une surface lisse et épaisse qui restitue la profondeur et l'éclat de l'œuvre originale. Il en résulte une reproduction qui non seulement reproduit fidèlement l'œuvre, mais qui, grâce à la qualité des matériaux, résiste également à l'épreuve du temps. Composition visuelle et édition « Styles » est une estampe de 40 x 50 cm, un format idéal pour une contemplation intime tout en étant suffisamment grand pour mettre en valeur la composition complexe et dynamique caractéristique du travail de Low Bros. Tirée à seulement 75 exemplaires, cette édition limitée fait partie d'une série exclusive. Chaque pièce est signée et numérotée par les artistes, ajoutant une touche personnelle qui relie directement le collectionneur à la vision des créateurs. Signature artistique et processus Le collectif Low Bros est reconnu pour son esthétique singulière, caractérisée par des couleurs vives, des motifs géométriques et des références à la culture pop et au street art. Leur travail sur « Styles » s'inscrit dans cette lignée, offrant un récit visuel à la fois saisissant et stimulant. SerioPress, réputée pour son expertise en sérigraphie, a garanti une reproduction fidèle de chaque tirage, à l'image du souci du détail des artistes. Pertinence culturelle « Styles » est bien plus qu'une simple estampe ; c'est un artefact culturel qui capture l'essence même de l'influence du street art sur la culture visuelle contemporaine. Sous l'égide de Low Bros, l'estampe devient un support d'exploration de thèmes propres au pop art et au graffiti, tels que la vie urbaine, l'identité et l'expression subculturelle. L'œuvre interpelle son public en faisant le lien entre l'underground et le mainstream, et en illustrant le pouvoir transformateur du street art. L'impact de la collecte Les collectionneurs d'art urbain et de graffiti cherchent souvent à acquérir des œuvres et à soutenir les artistes et le mouvement qu'ils représentent. Posséder une pièce comme « Styles » leur permet de participer au dialogue permanent entre l'art urbain et le monde de l'art contemporain. À mesure que l'art urbain gagne en reconnaissance, ces tirages en édition limitée acquièrent une importance historique et un potentiel d'appréciation. Le tirage giclée en édition limitée « Styles » de Low Bros est une pièce remarquable au sein des genres de l'art urbain et du graffiti, reflétant l'interaction complexe entre forme, contenu et culture. Cette œuvre incarne l'évolution de la place de l'art urbain dans le monde de l'art grâce à des techniques d'impression de pointe et des matériaux nobles. Le dévouement des Low Bros à leur art et leur engagement envers les thèmes contemporains font de « Styles » une pièce convoitée par les collectionneurs et témoignent de l'impact durable du genre.

    $159.00

  • Many Mao Green Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Many Mao Green par Aelhra

    Nombreuses sérigraphies artisanales en édition limitée Mao Green 3 couleurs sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée à 75 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $226.00

  • Basquiat Boxer Everlast Silkscreen Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Basquiat Boxer Everlast Sérigraphie par Ron English- POPaganda

    Sérigraphie en édition limitée Basquiat Boxer Everlast 10 couleurs, tirée à la main, sur papier d'art satiné Somerset 410 g/m² à bords frangés, par Ron English - POPaganda Rare Street Art, artiste pop célèbre. Signée et numérotée. Sérigraphie 10 couleurs sur papier d'art satiné Somerset 410 g/m² à bords frangés. Format : 66 x 94 cm. Sortie : 11 juin 2021. Tirage : 150 exemplaires. « Mêlant imagerie, médiums et procédés empruntés à des maîtres qui m’ont inspiré, tels que Warhol, Pollock et Picasso, et y intégrant une sélection singulière de symboles populaires, du fast-food aux dessins animés, je construis des récits continus où mes multiples alter ego se heurtent de plein fouet à la Grande Illusion, où les normes culturelles sont questionnées et mises à nu. » – Ron English – POPaganda

    $1,380.00

  • Fox Theatre... Atlanta HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Fox Theatre... Atlanta HPM sérigraphie acrylique par Bobby Hill

    Fox Theatre... Atlanta Édition limitée Sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Williamsburg Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie de Williamsburg par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $180.00

  • Going to NY Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Going to NY » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Je vais à New York. Sérigraphie de Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Tirage à la main, 16 couleurs sur papier d'art à bords frangés. Œuvre encadrée en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, encadrée sur mesure (2014). Sérigraphie de 46 x 25 cm représentant un taxi jaune new-yorkais sur fond flou de paysage urbain. Cadre sur mesure couleur bronze brun antique (51 x 30 cm). Hommage de Thierry Guetta à l'énergie de New York Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure emblématique de la fusion entre le street art et le pop art, créant des œuvres qui capturent l'essence de la vie urbaine contemporaine. Son estampe sérigraphique en édition limitée « Going to NY » (2014) illustre parfaitement cette synthèse. Elle immortalise l'image iconique d'un taxi jaune new-yorkais, symbole profondément ancré dans l'identité culturelle de la ville. L'œuvre est ornée des techniques visuellement saisissantes du street art et du graffiti. La technique employée par Guetta dans « Going to NY » témoigne de sa maîtrise de la sérigraphie, grâce à une remarquable palette de 16 couleurs sur papier beaux-arts. L'image du taxi est encadrée par les lignes floues du mouvement frénétique de la ville, traduisant une impression de vitesse et de vitalité, véritable âme de New York. Le taxi n'est pas qu'un simple véhicule : c'est une toile, recouverte de graffitis vibrants qui racontent les mille et une histoires de la ville qui ne dort jamais. Valeur de collection et symbolisme des éditions limitées Dans cette œuvre, Guetta met en scène un élément omniprésent des transports new-yorkais et capture l'essence même de la ville. Les graffitis qui ornent le taxi témoignent du rôle fondamental de cet art dans le paysage culturel new-yorkais. Plus qu'une simple image statique, cette œuvre est une capture du mouvement, une représentation du flux constant de la ville et de son inépuisable capacité de réinvention et d'expression. « Going to NY » se distingue par sa rareté et sa qualité d'exécution. Pièce de collection, elle fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par Guetta lui-même. Son cadre sur mesure, couleur bronze brun antique, mesurant 130 x 76 cm, contraste avec l'esthétique street art de l'œuvre, symbolisant son passage de la rue à la galerie privée du collectionneur. L'héritage des visions urbaines de M. Brainwash L'œuvre de Guetta, et notamment « Going to NY », a largement contribué à la reconnaissance et à l'appréciation croissantes du Street Pop Art et du graffiti au sein du monde des beaux-arts. En introduisant le langage visuel de la rue dans les galeries, Guetta remet en question les notions traditionnelles de ce qui constitue un art à part entière. Son travail instaure un dialogue entre l'art élitiste et le quotidien, célébrant le potentiel de beauté et de sens qui se cache dans les lieux les plus inattendus. « Going to NY » de Mr. Brainwash est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une affirmation de la vitalité de la vie urbaine et de sa dimension artistique intrinsèque. Alors que le Street Pop Art continue d'évoluer, des œuvres comme celle-ci jalonnent le chemin de l'innovation artistique. Elles nous rappellent que l'art ne se limite pas aux salles sacrées des musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les rues que nous parcourons et dans les véhicules qui nous croisent. « Going to NY » de Guetta célèbre cette dynamique, témoigne de la beauté du chaos urbain et constitue une pièce précieuse pour tout amateur d'art sensible au pouls de la métropole.

    $8,751.00

  • Chanel Dark Side HPM Stencil on Wood by Ben Frost

    Ben Frost BERCEAU EN BOIS

    Achat TITRE Multiple peint à la main original (HPM) sur panneau en bois bercé prêt à accrocher par ARTISTE graffiti street artiste pop art moderne. INFO

    $5,463.00

  • Pete Alonso Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Pete Alonso Giclee Print par Robert Bruno

    Estampe giclée en édition limitée de Pete Alonso sur papier d'art de qualité supérieure, par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Estampe d'artiste AP. Pete Alonso, joueur de l'équipe de baseball des Mets de New York.

    $103.00

  • Seppuku Serigraph Print by ABCNT

    ABCNT Sérigraphie Seppuku par ABCNT

    Seppuku, édition limitée, sérigraphie 6 couleurs rehaussée à la main sur papier d'art Mohawk de 130 livres, par Abcnt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Je voulais représenter des policiers morts, tout en restant fidèle à la tradition de la résistance non-violente. Il s'agissait donc de trouver comment communiquer ce dilemme. Je ne cautionne pas la violence contre la police, mais je comprends que des policiers puissent s'auto-infliger des violences au nom de l'honneur. » – ABCNT

    $255.00

  • Muse #564 - Sprayed Paint Art Collection

    Conrad Roset Muse #564 Giclee Print par Conrad Roset

    Muse #564 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier 330 G/M2 par l'artiste de graffiti de la culture pop Conrad Roset.

    $134.00

  • Williamsburg Bridge NYC HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Williamsburg Bridge NYC HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill

    Pont de Williamsburg, New York, édition limitée, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Not Bad for a Girl Archival Print by Indie184- Soraya Marquez

    Indie184- Soraya Marquez Pas mal pour une fille Archival Print par Indie184- Soraya Marquez

    Pas mal pour une fille ! Tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archives, sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Indie184. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 15 exemplaires. Format de l'œuvre : 13 x 17 pouces. Indie184 « Pas mal pour une fille » - Tirage d'art, édition limitée à 15 exemplaires - 33 x 43 cm (13 x 17 pouces) « Pas mal pour une fille » (Rita Moreno) • Tirage pigmentaire d'art signé • Imprimé sur papier d'art Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 33 x 43 cm (13 x 17 pouces) Signé et numéroté à la main par l'artiste Indie 184, édition limitée à 15 exemplaires

    $243.00

  • Entropic World Study: N 6th & Metropolitan HPM Archival Print by Askew One

    Askew One Entropic World Study: N 6th & Metropolitan HPM Archival Print par Askew One

    Entropic World Study : N 6th & Metropolitan, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée, embellis à la main, sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Askew One, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. Cadre noir vieilli sur mesure. Peinture-collage 3D en techniques mixtes, n° 1 sur 10. Les toiles d'intérieur d'Askew sont influencées par la photographie à double exposition, des lignes illustratives audacieuses rappelant la bande dessinée et la puissance graphique de la lettre. On retrouve cette influence dans ses peintures murales publiques, où son goût pour les formats imposants est très marqué.

    $450.00

  • We Need To Talk Silkscreen Print by Gary Taxali

    Gary Taxali Il faut qu'on parle de sérigraphie par Gary Taxali

    « We Need To Talk », sérigraphie de Gary Taxali, impression manuelle 5 couleurs sur papier d'art Arches blanc, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Sérigraphie de format 25 x 31 cm. Décryptage de la sérigraphie « We Need To Talk » de Gary Taxali « We Need To Talk » de Gary Taxali est une sérigraphie qui capture l'essence du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée en 2015, cette estampe témoigne du style unique de Taxali, fusionnant l'ancien et le nouveau, le classique et le contemporain. Ses dimensions généreuses de 63,5 x 78,7 cm en font une pièce maîtresse pour tout collectionneur. Tirée à la main en cinq couleurs sur papier d'art Arches blanc, cette impression est un hommage au savoir-faire de Taxali et à son souci du détail. Le choix du papier Arches, réputé pour sa texture et sa durabilité, garantit la qualité et la longévité de l'estampe. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 50 exemplaires est signé et numéroté par Taxali, soulignant l'exclusivité et l'authenticité de l'œuvre. « We Need To Talk » met en scène une figure centrale simiesque entourée d'éléments graphiques et de texte, dont l'interaction crée un récit ouvert à l'interprétation. Le regard direct du singe, les bulles de dialogue environnantes et les extraits de texte tels que « GUM DROP », « SHUCKS » et « DEAR BOB » suggèrent une conversation à la fois ludique et poignante. L'utilisation de couleurs vives et de contrastes marqués, alliée au style illustratif caractéristique de Taxali, crée un langage visuel qui captive le regard et l'incite à explorer les significations profondes de l'œuvre. Le travail de Taxali reflète souvent des commentaires de société et des expressions personnelles. Dans « We Need To Talk », on pourrait affirmer que la juxtaposition du texte et de l'image invite le spectateur à s'interroger sur la complexité de la communication à l'ère moderne. Les phrases disséminées dans l'œuvre font écho à la cacophonie de messages et d'informations qui nous assaillent quotidiennement. Parallèlement, l'expression émouvante du personnage central sert de point de mire au milieu de ce brouhaha. L'estampe de Taxali se distingue par son interaction avec le spectateur, s'inscrivant dans le contexte plus large du street art et du graffiti. Le street art est connu pour son accessibilité et son caractère souvent agressif. Bien que l'œuvre de Taxali soit conservée dans l'espace plus privé d'une galerie ou d'une collection, elle n'en demeure pas moins imprégnée de l'esprit du street art par la force de son message et son impact visuel. Compte tenu de son édition limitée, cette œuvre est un régal pour les yeux et une pièce de collection. La numérotation et la signature de chaque tirage créent un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, une pratique artistique reconnue. L'intégration par Taxali des techniques des beaux-arts et de l'accessibilité du street art illustre l'évolution et la convergence croissante de ces formes artistiques. « We Need To Talk » de Gary Taxali est une œuvre puissante qui combine le style visuel unique de l'artiste avec les qualités interactives et engagées du pop art et du graffiti. Ce tirage témoigne du talent de Taxali et de sa capacité à communiquer des thèmes complexes grâce à la sérigraphie. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain, cette œuvre est bien plus qu'un simple ajout esthétique : elle suscite la réflexion, elle invite à l'interprétation et à la contemplation. Alors que Taxali continue d'influencer le monde de l'art, des œuvres comme « We Need To Talk » constituent des étapes importantes de son parcours artistique, capturant l'esprit de notre époque à travers le prisme du pop art et du street art.

    $676.00

  • Dissection of Grogu 24x20 Archival Print by Nychos

    Nychos Dissection de Grogu 24 x 20 Archival Print par Nychos

    Dissection de Grogu - Tirage d'art en édition limitée 24x20 sur papier d'art en coton velours, réalisé à partir de pigments d'archives, par l'artiste Nychos, légende du street art pop graffiti. Estampe d'art signée et numérotée 2021 par NYCHOS. Dimensions : 61 x 50 cm (24 x 19,7 pouces). Édition limitée à 111 exemplaires. Papier d'art velours en fibres de coton. Signée et numérotée à la main.

    $450.00

  • Sneaker Print Red Silkscreen Print by Skewville

    Skewville Sneaker Print Sérigraphie Rouge par Skewville

    Impression de baskets - Sérigraphie en édition limitée rouge monochrome tirée à la main sur feutre bitumé organique découpé à la main par l'artiste de rue graffeur Skewville. Édition limitée à 80 exemplaires, signée et numérotée à la main, 2020. Œuvre sur papier goudronné, format 18 x 24 pouces.

    $218.00

  • Big Ben & Double Decker Bus HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill Big Ben & Double Decker Bus HPM Sérigraphie Acrylique par Bobby Hill

    Big Ben et bus à impériale, édition limitée, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • 3rd Realm Giclee Print by Erik Siador

    Erik Siador Impression jet d'encre du 3e royaume par Erik Siador

    Œuvre d'art du 3e royaume, impression giclée en édition limitée sur papier Museo Portfolio Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Erik Siador. Édition limitée à 20 exemplaires. Tirage d'art 12 x 16 pouces sur papier Museo Portfolio Rag. Signé et numéroté à la main par l'artiste.

    $103.00

  • May Mantas Thrive Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman May Mantas Thrive Giclee Print par Caia Koopman

    May Mantas Thrive, œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid, par l'artiste de graffiti pop culture Caia Koopman. « Que les raies manta prospèrent » de Caia Koopman, publié à l’occasion de la Journée mondiale des océans 2015. Édition limitée à 50 exemplaires (signés et numérotés). Tirage d’art giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid de qualité archive, 61 x 46 cm. Imprimé par Paragon Press.

    $214.00

  • Together Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Ensemble Sérigraphie par John Vogl

    Édition limitée Together, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 8 x 10 pouces. Couverture en papier Speckletone français, ornée de quatre écrans. Édition limitée à 180 exemplaires, signée et numérotée. Sortie le 28 novembre 2014.

    $103.00

  • Little Fighters Rocket Giclee Print by Naoshi

    Naoshi Little Fighters Rocket Giclee Print par Naoshi

    Little Fighters Rocket Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print on Fine Art Paper by Urban Graffiti Modern Artist Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 11,75 x 8,5. Inspiré de l'art du sable de Sunae.

    $103.00

  • Rising Offset Lithograph Print by Jeff Soto

    Jeff Soto Lithographie offset « Rising » de Jeff Soto

    Lithographie offset Rising de Jeff Soto, imprimée sur papier beaux-arts mat patiné 80#, édition limitée, tirée à la main, style street pop graffiti. 2010. Édition limitée signée et numérotée à 450 exemplaires. Lithographie offset. Format d'impression : 21,88 x 30 pouces. « Rising » de Jeff Soto : un témoignage de l’évolution du pop art urbain « Rising » de Jeff Soto est une œuvre captivante qui illustre la fluidité des frontières et l'évolution constante du street art et du graffiti. Lithographie offset, « Rising » transpose la sensation tactile des textures urbaines sur un papier d'art raffiné, faisant le lien entre la rudesse des murs extérieurs et la délicatesse des galeries. Publiée en 2010, cette estampe fait partie d'une édition limitée à 450 exemplaires, chacun signé et numéroté, soulignant ainsi son exclusivité et sa valeur de collection. Mesurant 55,5 x 76,2 cm, l'œuvre captive le regard par son grand format, permettant aux spectateurs de s'immerger dans la vision singulière de Soto. Imprimée sur papier d'art mat patiné 80#, « Rising » témoigne du savoir-faire artistique de Soto et de son engagement envers la qualité et la durabilité, garantissant la préservation des couleurs vives et des détails minutieux. L'imagerie saisissante de « Rising » incarne les racines graffiti de Soto tout en explorant le fantastique et le surréalisme. Son œuvre se caractérise par un mélange organique d'éléments mécaniques et de formes naturelles, créant un univers post-apocalyptique et onirique qui est devenu sa signature. La réalisation artisanale de la lithographie lui confère une touche personnelle, à l'instar du graffiti, faisant de chaque estampe une pièce unique, même au sein d'une série plus vaste. Exploration des profondeurs de « Rising » de Jeff Soto Dans « Rising », Soto explore les thèmes de la croissance, du déclin et de la renaissance, concepts souvent associés à la nature éphémère du graffiti et à l'environnement urbain en perpétuelle mutation. L'estampe représente un paysage fantastique où des éléments organiques et robotiques s'entremêlent sous une arche céleste, suggérant un récit d'interconnexion et de coexistence. Cette œuvre s'inscrit dans la lignée du Street Pop Art, qui aborde souvent le commentaire social à travers des métaphores visuelles pour réfléchir à la relation entre l'humanité et la nature, la technologie et la tradition. Le choix des couleurs de Soto, des tons terreux du fond aux teintes vibrantes des formes oniriques, crée une symphonie visuelle qui captive le regard et invite à la réflexion. La minutie et la superposition des détails utilisées dans « Rising » rappellent les pochoirs et les autocollants complexes du street art, où chaque couche contribue à l'impact global de l'image. L'héritage de Jeff Soto à la croisée des mondes de l'art L'impact de « Rising » dépasse son attrait visuel, alimentant le débat sur le croisement entre le street art et les pratiques artistiques traditionnelles. En tant qu'artiste, Jeff Soto représente une génération qui, puisant son inspiration dans l'énergie brute des rues, a su s'imposer dans le monde des beaux-arts sans renier ses origines. « Rising » témoigne de ce parcours, incarnant l'esprit du graffiti sous une forme qui trouve un écho au sein même des galeries d'art aux murs blancs. Le tirage limité de cette estampe lui confère une importance particulière, faisant écho au caractère unique et éphémère des œuvres de street art, parfois vouées à disparaître. Les collectionneurs sont souvent attirés par la dualité de son art : à la fois éphémère dans sa conception et permanent dans son exécution, une dualité au cœur du Street Pop Art. « Rising » de Jeff Soto est un vibrant hommage au pouvoir transformateur de l'art, brouillant les frontières entre rue et galerie, entre éphémère et durable, entre réel et imaginaire. Œuvre de Street Pop Art, elle capture l'essence de l'influence du graffiti sur l'art contemporain, offrant un aperçu des récits riches et complexes que les artistes de rue tissent à travers leurs créations. Chaque estampe de cette série limitée représente un fragment d'une histoire plus vaste, un instantané du dialogue évolutif entre l'artiste, le spectateur et les espaces qu'ils partagent.

    $206.00

  • Happy House Martini Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price Happy House Martini Giclee Print par Alexis Price

    Happy House - Martini, estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art par l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 9x12, 2015

    $159.00

Print Fine Art Graffiti Street Pop Artwork

L'art imprimé dans le contexte du pop art urbain et du graffiti

Concernant le street art, le pop art et le graffiti, l'estampe représente un médium dynamique et influent qui a joué un rôle crucial dans la diffusion et l'évolution de ces formes artistiques. Historiquement, la gravure a été un outil essentiel pour les artistes, leur permettant de reproduire leurs œuvres de manière efficace et accessible, et ainsi de toucher un public plus large. Dans le street art et le pop art, l'estampe englobe diverses techniques, telles que la sérigraphie, l'impression au pochoir et la lithographie, chacune offrant des possibilités uniques d'expression artistique et de diffusion à grande échelle. Ce médium a permis aux artistes de remettre en question les notions traditionnelles d'art, en faisant circuler leurs œuvres de la rue aux galeries et inversement.

Évolution et techniques de l'estampe dans le street art et le pop art

L'évolution de l'estampe au sein du street art et du pop art est marquée par son adoption par des artistes emblématiques tels qu'Andy Warhol et Keith Haring, qui ont utilisé la sérigraphie pour créer des images percutantes et dynamiques. Cette approche a permis la répétition de graphismes audacieux et de couleurs vives, caractéristiques de l'esthétique pop art. Dans le street art, les techniques d'impression, notamment le pochoir, sont devenues essentielles pour des artistes comme Banksy et Shepard Fairey. Les pochoirs permettaient de réaliser rapidement des motifs reproductibles, applicables instantanément dans l'espace public. Ces techniques ont non seulement facilité une production artistique plus efficace, mais ont aussi contribué à l'émergence du style unique de ces artistes, rendant leurs œuvres immédiatement reconnaissables. Le parcours de l'estampe au sein du street art et du pop art a été marqué par l'innovation, l'adaptation et une influence considérable. Des figures emblématiques comme Andy Warhol et Keith Haring ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. Warhol, figure majeure du mouvement pop art, a révolutionné le concept de production artistique grâce à son utilisation de la sérigraphie. Sa technique, caractérisée par la répétition d'images photographiques et l'utilisation de couleurs vives et audacieuses, a remis en question les notions traditionnelles d'originalité et de génie artistique. Cette approche s'inscrivait parfaitement dans l'esprit du mouvement pop art, qui cherchait à estomper les frontières entre l'art « savant » et l'imagerie culturelle « populaire », souvent issue des médias de masse et de la société de consommation. Keith Haring, autre artiste majeur, a exploité l'estampe pour créer des œuvres dynamiques et énergiques, accessibles et parlantes à tous. Son art, souvent empreint d'images simples mais percutantes, puisait ses racines dans la culture urbaine new-yorkaise. L'utilisation par Haring de lignes audacieuses et de couleurs éclatantes est devenue emblématique du langage visuel des années 1980 et a durablement marqué le paysage du pop art. Son œuvre a également illustré le pouvoir démocratisant de l'estampe, puisqu'il produisait fréquemment des estampes de ses œuvres afin de les rendre accessibles à un public plus large.

L'impact de l'art imprimé sur l'accessibilité et la diffusion

L'un des impacts les plus significatifs de l'estampe dans le Street Art, le Pop Art et le graffiti réside dans son rôle de démocratisation de l'art. En permettant la production de masse, l'estampe a permis aux artistes de ces mouvements de diffuser largement leurs œuvres, remettant en question l'exclusivité des formes d'art traditionnelles et des galeries. Cette accessibilité a été essentielle pour façonner la perception du public vis-à-vis du Street Art et du Pop Art, les transformant d'expressions subculturelles en formes d'art respectées et recherchées. De plus, le prix abordable des estampes a permis à un public plus large d'acquérir des œuvres et d'interagir avec elles, abolissant les barrières entre les artistes et le public. L'estampe a servi de vecteur de communication de masse et de critique culturelle dans le Street Art et le Pop Art. La possibilité de produire de multiples exemplaires d'une même image a permis aux artistes de toucher un public plus vaste, diffusant ainsi leurs messages visuels à grande échelle. Cet aspect de l'estampe s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Art et du Pop Art, qui commentent souvent le consumérisme, les enjeux politiques et les normes sociales. La reproduction des images dans l'estampe fait écho à la nature produite en masse des biens de consommation et des images médiatiques que ces mouvements artistiques critiquent fréquemment.

Estampe Beaux-Arts Tendances contemporaines et orientations futures

L'art de l'estampe se situe au carrefour de la tradition et de l'innovation dans le paysage artistique actuel. Le numérique a inauguré une nouvelle ère pour la gravure, permettant aux artistes d'allier techniques ancestrales et procédés de pointe. Cette fusion a donné naissance à des œuvres hybrides qui brouillent les frontières entre analogique et numérique, artisanat et production industrielle, tangible et virtuel. Ces innovations reflètent la nature fluide du street art et du graffiti, où la stagnation est impossible et l'évolution la norme. Les artistes emblématiques du street art et du graffiti redéfinissent le champ de l'estampe en intégrant des éléments de modélisation 3D, de collage numérique et de conception algorithmique. Les textures, les couleurs et les formes, autrefois réservées au numérique, se retrouvent désormais sur des estampes physiques, enrichissant le vocabulaire visuel des artistes et offrant de nouvelles expériences au public. À mesure que ces techniques numériques se perfectionnent, la manipulation d'images et la création de calques complexes donnent naissance à des estampes qui sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi de véritables prouesses techniques. L'intégration de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV) à l'art imprimé traditionnel constitue un autre champ d'exploration. Les estampes compatibles avec la RA peuvent transformer des images statiques en expériences interactives, offrant aux spectateurs un voyage multisensoriel.

De même, la réalité virtuelle peut s'approprier l'essence d'une estampe et la transformer en un environnement immersif, permettant au public de pénétrer dans un univers créé par l'artiste. Ces évolutions élargissent le champ des possibles pour les artistes et redéfinissent la relation entre l'œuvre et le spectateur. Le développement durable façonne également l'avenir de l'art estampé. Face à une société de plus en plus soucieuse de l'environnement, les artistes cherchent à réduire l'impact environnemental de leurs créations. Cela les a conduits à explorer des encres écologiques, des matériaux recyclés et des énergies alternatives pour la création d'estampes. Les mouvements du pop art urbain et du graffiti, qui ont toujours dialogué avec le milieu urbain, étendent désormais ce dialogue au bien-être de la planète, créant un art qui aborde les problématiques sociétales tout en minimisant son impact sur l'environnement. La démocratisation de l'art grâce aux plateformes numériques a profondément influencé l'art estampé. Les réseaux sociaux et les galeries en ligne ont facilité la diffusion des œuvres des artistes et la découverte et l'acquisition de nouvelles pièces par les collectionneurs. Cette accessibilité abolit les frontières entre artistes et public, favorisant l'émergence d'une communauté mondiale de créateurs et d'amateurs. La facilité de partage et de vente d'estampes en ligne accroît non seulement la visibilité des artistes, mais contribue également à la vitalité culturelle et économique du marché de l'art.

L'art de l'estampe s'apprête à connaître des transformations encore plus radicales. Les progrès de la biotechnologie et des sciences des matériaux pourraient donner naissance à des estampes vivantes, capables d'évoluer, de se développer, voire de réagir à leur environnement. Explorer l'espace et les corps célestes comme de nouveaux supports artistiques est un autre domaine que la gravure pourrait explorer. L'esprit du street art et du graffiti, qui puisent leurs racines dans la contestation de l'ordre établi et le dépassement des limites, s'inscrit parfaitement dans ces perspectives novatrices. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, l'art de l'estampe demeure un fil conducteur reliant passé et futur. Il témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ces formes d'art, qui évoluent pour s'adapter à leur époque sans jamais renier leurs principes fondateurs. Avec le progrès technologique et l'évolution de la société, l'art de l'estampe restera sans aucun doute à l'avant-garde de l'innovation artistique, captivant l'imagination des artistes et du public pour les générations à venir.

L'héritage durable de l'estampe dans les mouvements artistiques modernes

L'héritage durable de l'estampe dans le Street Pop Art et le graffiti réside dans sa capacité à amplifier la voix de l'artiste et à toucher un public diversifié. Son influence s'étend au-delà de la création artistique pour englober l'activisme social et politique, où l'estampe a souvent servi à communiquer et à protester. Tandis que les artistes continuent d'explorer et de réinventer les techniques d'estampe, ce médium demeure une composante essentielle de ces formes d'art dynamiques et en constante évolution. L'estampe, avec sa riche histoire et son avenir novateur, témoigne du pouvoir de l'art à transcender les frontières et à connecter les individus par-delà les cultures et les origines. Son évolution et son adaptation constantes au sein du Street Art et du Pop Art soulignent son importance dans ces genres. Avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, les artistes trouvent des moyens innovants d'intégrer l'estampe à leur travail, repoussant les limites du possible sur les plans visuel et conceptuel. L'impression numérique, par exemple, a ouvert de nouvelles perspectives en matière de complexité, de précision et d'expérimentation des couleurs et des formes. Le parcours de l'estampe dans le Street Art et le Pop Art illustre la nature dynamique et en perpétuelle mutation de ces mouvements artistiques. Des sérigraphies d'Andy Warhol aux murs pochoirés de Banksy, l'estampe a joué un rôle déterminant dans la définition du paysage visuel et conceptuel du street art et du pop art. Elle demeure un médium essentiel permettant aux artistes d'exprimer leur vision, d'interagir avec le public et de porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte