Estampe Beaux-Arts

4153 produits

  • Jordan 1's Archival Print by Ces

    Ces One- Rob Provenzano Impression d'archives de Jordan 1 par Ces

    Tirages d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, réalisés avec des pigments d'archives, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop CES, pour la Jordan 1. Papier coton d'archivage 17 x 22 pouces. Tirage limité à 25 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste.

    $256.00

  • Cock Sparrer Working Stiffs 2000 San Francisco Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $254.00

  • Where The Hose M30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Impression giclée HPM embellie à la main Where The Hose M30 par OG Slick

    Où est le tuyau M30 ? Impression giclée HPM embellie à la main par OG Slick Artwork. Édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés. Impression embellie à la main. Artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Where The Hose M30 par OG Slick : Commentaire urbain et humour graffiti dans le street art pop et l’œuvre d’art graffiti « Where The Hose M30 » est une estampe giclée rehaussée à la main par OG Slick, éditée à 25 exemplaires seulement. Chaque tirage de 76 x 76 cm est réalisé sur papier d'art 310 g/m² à grain frangé, signé et numéroté par l'artiste, et fini à la main de manière unique à l'aide de peinture aérosol et de diverses techniques de graffiti. Le sujet principal est une borne d'incendie – peinte, recouverte d'autocollants et transformée – se détachant sur un fond épuré, avec la question manuscrite « Where the hose at? » (Où est le tuyau ?) inscrite en lettres rouges espiègles. L'image fusionne un jeu de mots impertinent avec le réalisme urbain, alliant une exécution visuelle soignée et une irrévérence culturelle brute. Chaque version HPM est différente, chacune présentant sa propre variation d'éclaboussures de peinture, d'application de la bombe et de marques d'embellissement, renforçant l'individualité et la spontanéité rebelle inhérentes au Street Pop Art et au Graffiti. Symbolisme, humour et critique de rue La borne d'incendie de « Where The Hose M30 » arbore une esthétique brute, recouverte de graffitis, de tags et d'autocollants, dont la signature d'OG Slick : des caractères japonais, des gants de dessin animé et des références pop. Ces éléments lui confèrent l'aspect d'un objet public longtemps investi par les artistes urbains. Le titre ludique griffonné au-dessus évoque des significations à la fois littérales et argotiques, invitant à de multiples interprétations – entre blague de rue et commentaire culturel. Qu'on y voie un clin d'œil aux rivalités dans le monde du graffiti, au marquage territorial ou à la bravade masculine, la question elle-même est autant une provocation qu'une chute. Certaines variantes de cette édition présentent des jets d'eau jaillissants, d'autres sont rehaussées de touches de magenta vif ou de blanc pur, reflétant la nature éphémère et changeante des surfaces urbaines et de la culture graffiti. Dans « Street Pop Art & Graffiti Artwork », OG Slick utilise cette borne d'incendie non seulement comme sujet, mais aussi comme symbole de pression, de libération et d'infrastructure publique détournée par une expression personnelle. La pratique artistique et le langage visuel d'OG Slick OG Slick, figure emblématique de la culture graffiti de Los Angeles depuis les années 1980, est réputé pour son art de réinterpréter l'iconographie commerciale et municipale à travers le prisme de l'esthétique urbaine et d'un humour satirique. Son œuvre mêle une familiarité visuelle proche du dessin animé à l'influence brute du graffiti, intégrant souvent des réflexions sur la célébrité, la propriété et l'identité. Dans « Where The Hose M30 », il réinterprète le banal, transformant une simple borne d'incendie en une sculpture porteuse d'attitude, d'histoire et de sens propre à la rue. En superposant ses motifs personnels à un objet public, Slick perpétue sa tradition de toujours : métamorphoser l'ordinaire en un récit visuel audacieux. Son souci du détail, tant dans la forme que dans les jeux de mots, fait de cette œuvre un prolongement du mur de graffiti, une surface plane vibrante d'attitude, de références culturelles et de contradictions imbriquées. Valeur des variations d'édition et des artefacts urbains Comme toutes les œuvres HPM d'OG Slick, chaque exemplaire de Where The Hose M30 est unique. Si la giclée de base garantit la fidélité à la composition numérique originale, les embellissements rompent avec cette uniformité, introduisant chaos, imperfection et une énergie artisanale. Certaines impressions sont saturées de rose ou polies à la bombe blanche, tandis que d'autres sont animées par des traits directionnels et des taches d'encre noire. Ces choix confèrent à chaque collectionneur une relation unique avec l'œuvre, à l'image des différents tags de graffiti qui évoluent à travers la ville au gré des regards, des modifications et des recouvrements. OG Slick capture cette énergie dans un format fixe qui conserve une impression de mouvement. Le papier frangé ajoute un cadre tactile à l'œuvre, renforçant son statut d'œuvre d'art majeure et de subversion culturelle. Dans le domaine du Street Pop Art et du Graffiti, Where The Hose M30 s'impose comme une œuvre à la fois incisivement humoristique et techniquement aboutie, qui se réapproprie l'espace visuel public et le réinvente avec attitude, commentaire et une âme urbaine.

    $2,500.00

  • Obey Conformity Trance- Red Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obey Conformity Trance - Sérigraphie rouge par Shepard Fairey - OBEY

    Obey Conformity Trance - Sérigraphie en édition limitée rouge bicolore tirée à la main sur papier crème moucheté par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare OBEY Pop. 45,7 cm x 61 cm. Édition limitée à 350 exemplaires. 10 février 2021. L'obéissance, en tant que pseudo-ordre dans mon art, a toujours été une forme de psychologie inversée. Ma philosophie est en réalité de « tout remettre en question ». Le conformisme est souvent plus inconscient que conscient… une adaptation à des structures avec lesquelles nous ne sommes pas forcément d'accord et une soumission à des forces de manipulation invisibles… invisibles car nos yeux et notre esprit ne sont pas suffisamment ouverts. On invente des théories du complot comme celle des « Illuminati » pour expliquer le sentiment d'être un simple rouage dans une machine qui nous dépasse, mais la déconstruction du pouvoir et du contrôle ne requiert rien de plus qu'un examen conscient et rigoureux de la manière dont le pouvoir et l'influence sur le gouvernement s'accumulent et se concentrent sous le capitalisme. Shepard Fairey

    $384.00

  • Revenge Day Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $759.00

  • CN Rail Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives du CN Rail par Stephanie Buer

    Tirage d'art en édition limitée CN Rail Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Stephanie Buer, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté sur papier Moab Fine Art 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 47 x 35,5 cm. Sortie : 13 mars 2020 « Cette œuvre est un dessin que j'ai réalisé à partir d'images prises lors de mes explorations de l'usine Packard il y a des années. C'était avant le rachat et la rénovation de l'usine, à l'époque où je vivais à Détroit et où je la fréquentais régulièrement. Ce lieu est très cher à mon cœur et a joué un rôle déterminant dans mes débuts en tant qu'artiste. » – Stephanie Buer

    $218.00

  • Bollywood Sugar In Blue Silver Archival Print by Handiedan

    Handiedan Bollywood Sugar In Blue Silver Archival Print par Handiedan

    Bollywood Sugar In Blue - Silver Limited Edition, sérigraphie artisanale sur nacre et impression pigmentaire d'archives sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Handiedan, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L’œuvre originale, un collage sur porcelaine vintage intitulé « Bollywood Sugar in Blue », a été présentée dans le cadre de l’exposition collective « Ephemeral » du magazine Beautiful Bizarre, à la galerie Modern Eden de San Francisco en septembre 2018. La riche couleur indigo, entre le violet et le bleu. Le troisième œil. L’intuition. La connaissance spirituelle. La femme. L’épanouissement. La vie. La fleur de vie. L’entrelacement. L’énergie fluide. La Terre Mère. La particule. L’orbite. L’univers. La fractale. Un cercle d’énergie infini. Tout est énergie. » – Handiedan

    $533.00

  • OG Icon AP Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie OG Icon AP par Buff Monster

    OG Icons AP Sérigraphie par Buff Monster, épreuve d'artiste, impression sérigraphique tirée à la main sur papier beaux-arts en coton 250 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop, street art et graffiti. Épreuve d'artiste AP 2023 signée et marquée AP, édition limitée, format 18x24, représentant le monstre classique Melty Misfit One Eyed Ice Cream Drippy Monster. Une suite audacieuse de l'univers emblématique de Buff Monster L'estampe sérigraphique OG Icon AP de Buff Monster célèbre le style inimitable de l'artiste, débordant de couleurs vives et de créatures cartoonesques qui enchantent les amateurs de street art. Cette épreuve d'artiste de 2023 se distingue comme un témoignage unique de la fascination constante de Buff Monster pour les motifs de glaces dégoulinantes et les designs de monstres ludiques. Mesurant 45,7 x 61 cm et imprimée sur un papier d'art en coton de 250 g/m², l'œuvre représente le personnage classique de Melty Misfit : un visage borgne qui mêle un charme doux à une allure urbaine et rebelle. L'utilisation de la couleur est particulièrement dynamique, avec des contrastes audacieux soulignant le sourire carnassier de la créature et ses surfaces lisses et fondantes. Cette synergie entre une imagerie innocente et un humour impertinent est caractéristique de l'art de Buff Monster, qui a su fidéliser un public aussi bien dans les galeries que dans la rue. Dans cette œuvre, le monstre borgne occupe une grande partie du cadre, affichant une expression légèrement malicieuse tout en conservant une certaine innocence enfantine. Le procédé de sérigraphie artisanale par couches successives ajoute texture et profondeur, conférant au monstre une qualité quasi tridimensionnelle. Son œil grand ouvert fixe le spectateur avec curiosité, et de fines gouttelettes aux contours dégoulinants accentuent l'impression d'un chaos ludique. Des touches de rose, d'aigue-marine et de noir se fondent harmonieusement, témoignant de la maîtrise de Buff Monster dans l'équilibre entre des palettes de couleurs vives et un trait précis. Cette approche attire immédiatement le regard sur le sujet, capturant l'esprit du street art et du graffiti, où les espaces ordinaires se transforment en fresques interactives et vivantes. Racines du street art, du pop art et du graffiti Buff Monster continue de puiser son inspiration dans la culture urbaine en fusionnant l'imagerie pop avec l'audace du graffiti. Les lignes tourbillonnantes et les fonds minimalistes, caractéristiques des murs de graffiti, se retrouvent ici sous forme de contours nets et de formes graphiques. Bien que l'œuvre soit suffisamment raffinée pour être exposée en galerie, elle n'en conserve pas moins la spontanéité et l'esprit rebelle propres à l'expression urbaine. La silhouette classique d'un cadre rectangulaire devient un terrain de jeu où s'exprime pleinement la personnalité irrévérencieuse du monstre, faisant écho à la manière dont les artistes de rue réinventent souvent les structures publiques en supports d'expression créative. Cette estampe réunit l'énergie débordante de la culture urbaine et une touche d'esthétique pop, célébrant le pouvoir de l'art à bousculer les normes quotidiennes et à susciter le débat. Épreuve d'artiste et savoir-faire technique Estampillée AP (Artist Proof) et signée par l'artiste, cette estampe présente un attrait particulier pour les collectionneurs. Les épreuves d'artiste sont souvent empreintes d'exclusivité, révélant un lien plus étroit avec le processus créatif. Les techniques de sérigraphie par couches successives exigent un alignement précis et une application contrôlée des pigments, ce qui confère aux contours une netteté et une saturation éclatantes. Chaque passage de couleur intensifie l'expression animée du monstre, soulignant des détails subtils comme ses joues roses et son sourire. Cette synergie entre savoir-faire traditionnel et design inspiré du street art explique la forte présence de l'art de Buff Monster dans la culture contemporaine. Un incontournable pour les collectionneurs et les fans L'estampe sérigraphique OG Icon AP séduira les amateurs d'images urbaines audacieuses et pop. Ses contours nets et ses accents néon incarnent le style qui a fait le succès de Buff Monster auprès des passionnés d'art urbain. Malgré son impression sur un support de qualité beaux-arts, la composition dynamique conserve un esprit insouciant, voire espiègle. Ce personnage de monstre ludique nous rappelle que la créativité peut naître d'inspirations quotidiennes – glaces, bonbons, dessins animés – et se métamorphoser en une œuvre originale et évocatrice au contact des influences graffiti. En acquérant une épreuve d'artiste, les collectionneurs préservent un fragment de l'héritage évolutif de Buff Monster, un héritage qui s'épanouit au croisement de la culture jeune, de la sensibilité pop et de l'énergie vibrante du street art et du graffiti.

    $450.00

  • The Joker Comic Book Cover #3 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Couverture de la BD Joker n° 3, sérigraphie HPM par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Couverture de la bande dessinée Joker n° 3, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur rehaussée d'aquarelle sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 34 x 46 Mr. Brainwash est heureux d'annoncer une nouvelle illustration pour sa série de couvertures de bandes dessinées, mettant cette fois-ci en scène l'un des super-vilains les plus célèbres : le Joker, tiré de la couverture de Batman. Sérigraphie monochrome sur papier d'art d'archive déchiré à la main, rehaussée d'aquarelle. Chaque exemplaire de cette édition est unique et les couleurs peuvent varier. Dimensions : 86 x 117 cm. Tirage limité à 25 exemplaires.

    $4,740.00

  • Frida Lakers Foil Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Sérigraphie sur feuille Frida Lakers par Brian Ewing

    Frida - Lakers Foil 4 couleurs, sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier d'art holographique, par Brian Ewing, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée 2021 des Lakers (15 exemplaires signés et numérotés)

    $352.00

  • Laid Up Blue Archival Print by Freddy Diaz

    Freddy Diaz Laid Up Blue Archival Print par Freddy Diaz

    Laid Up - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée bleus sur papier Moab Fine Art Rag 290 g/m² par Freddy Diaz, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Freddy Diaz est un artiste né à Détroit et ayant grandi dans le sud-ouest de la ville. Il réalise des peintures à l'aérographe personnalisées pour des événements d'entreprise, des fêtes d'enfants et des fresques murales de graffiti, à Détroit et dans le monde entier. Initié à l'art dès son plus jeune âge par le graffiti, il est profondément influencé par les trains.

    $134.00

  • Freddy VHS White Silkscreen Print by Jeremy Wheeler

    Jeremy Wheeler Freddy VHS Sérigraphie Blanche par Jeremy Wheeler

    Freddy VHS - Édition limitée blanche - Sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Jeremy Wheeler, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Les Griffes de la nuit avec « La machine à rêves » - une sérigraphie réalisée pour la récente convention VHS, Tape Eaters 2.

    $103.00

  • Another Day In the Coal Mine Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format

    Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention.⁠" -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • Bad Dads The Author Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Bad Dads L'auteur Sérigraphie par Tim Doyle

    Bad Dads - L'auteur - Édition limitée - Sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $229.00

  • Groene Vlinder Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Groene Vlinder Giclee Print par Handiedan

    Œuvre de Groene Vlinder, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan. Tirage d'art giclée avec réalité augmentée, papier coton 315 g/m², gravure sur papier chiffon, 42 x 54 cm (image et papier), signé et numéroté, logo en relief, édition limitée à 88 exemplaires, 2020 Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/416245862 Utilise l' application Artivive

    $352.00

  • Lands End Archival Print by Marjorie Ball

    Marjorie Ball Lands End Archival Print par Marjorie Ball

    Tirages d'art en édition limitée Land's End, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier beaux-arts par Marjorie Ball, artiste de graffiti, de street art et de culture pop.

    $103.00

  • Gris Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impression d'archives sur papier gris buvard par El Pez

    Papier buvard Gris, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Pez, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Emma & Jameel Archival Print by Mike Ellis

    Mike Ellis Emma & Jameel Archival Print par Mike Ellis

    Emma & Jameel - Room For Rent, tirages d'art en édition limitée, pigmentaires et d'archives sur papier beaux-arts, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Mike Ellis.

    $103.00

  • The Doctors House Giclee Print by Marci Washington

    Marci Washington L'impression jet d'encre de la maison des médecins par Marci Washington

    L'œuvre d'art « La Maison du Docteur », une reproduction giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Marci Washington.

    $103.00

  • Andrew Bird Santa Cruz CA 2013 Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Andrew Bird Santa Cruz CA 2013 Sérigraphie par John Vogl

    Andrew Bird - Santa Cruz, CA 2013 - Affiche de concert en édition limitée - Impression sérigraphique artisanale bicolore sur papier cartonné rose bubblegum 100 g/m² par John Vogl pour Andrew Bird et The Handsome Family.

    $103.00

  • We Are Silkscreen Print by Add Fuel- NEED TO CORRECT META #

    Add Fuel Nous sommes Silkscreen Print par Add Fuel

    Nous sommes une sérigraphie réalisée par Add Fuel, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m², œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. Sérigraphie. Ajoutez la vision artistique de Fuel dans « We Are » « We Are » d'Add Fuel est une sérigraphie captivante qui incarne l'esprit novateur du pop art urbain et du graffiti. Cette édition limitée de 2023, signée et numérotée à seulement 100 exemplaires, mesure 50 x 70 cm et témoigne du savoir-faire méticuleux de l'impression artisanale. Réalisée sur papier d'art Astropack 320 g/m², l'œuvre met en valeur un procédé six couleurs qui donne vie avec éclat aux motifs complexes et aux éléments graffiti audacieux, signature du style d'Add Fuel. L'artiste à l'origine de « We Are » réinterprète l'esthétique traditionnelle des carreaux de céramique bleus et blancs avec une touche contemporaine, insufflant à ce matériau classique l'énergie et l'audace du street art. L'estampe présente une multitude de motifs de carreaux, chacun orné de détails uniques, formant une image plus riche et cohérente. Au premier abord, l'œuvre rend hommage à un art historique, mais à y regarder de plus près, la force subversive du graffiti transparaît, créant un contraste saisissant. La juxtaposition de motifs artistiques historiques et de techniques de graffiti modernes témoigne de la nature évolutive du street art. L'œuvre d'Add Fuel instaure un dialogue entre passé et présent, suggérant que les formes d'art traditionnelles et les expressions contemporaines ont toutes deux leur place dans le paysage culturel actuel. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, celle-ci ne se limite pas aux murs des galeries ; elle porte en elle la vitalité des rues et le poids de l'histoire, faisant le lien entre différents mouvements artistiques et époques. L'importance de la sérigraphie artisanale dans l'art L'utilisation de la sérigraphie artisanale pour la série « We Are » souligne l'importance du travail manuel à l'ère de la production de masse. Chaque estampe de cette édition limitée est le fruit d'un processus laborieux exigeant précision et patience, garantissant ainsi que chaque pièce porte l'empreinte de l'artiste. L'utilisation de plusieurs couleurs confère profondeur et complexité à l'impression, faisant de chaque estampe une expérience visuelle riche. La sérigraphie, en particulier lorsqu'elle est réalisée à la main, est un hommage aux techniques artistiques traditionnelles. À une époque où l'art numérique prend une place de plus en plus importante, l'engagement d'Add Fuel envers les estampes artisanales met en valeur les aspects tactiles et physiques de la création artistique. C'est une célébration du travail de l'artiste à une époque où il est souvent absent du processus créatif. L'influence du street art, du pop art et du graffiti sur « We Are » « We Are » s'inscrit pleinement dans la tradition du street art et du graffiti. Ces mouvements se caractérisent depuis longtemps par leur volonté de remettre en question les idées reçues sur la place de l'art et ses formes possibles. L'œuvre d'Add Fuel prolonge cette tradition, démontrant que l'esprit subversif du street art peut s'harmoniser avec des formes d'art plus classiques. L'influence culturelle du street art et du graffiti est manifeste dans l'accueil réservé à des œuvres comme « We Are ». Elles trouvent un écho auprès d'un large public, séduisant ceux qui apprécient le caractère rebelle du street art et la beauté complexe des motifs traditionnels. Ce mélange de styles est devenu une marque de fabrique de l'art contemporain, reflétant une société qui valorise la diversité et la fusion des idées. Dans le contexte plus large de l'art moderne, « We Are » symbolise l'unité et le progrès. L'approche novatrice d'Add Fuel témoigne d'un mouvement artistique plus profond qui cherche à honorer le passé tout en s'engageant résolument vers l'avenir. Son œuvre représente visuellement le dialogue possible entre différentes disciplines artistiques et nous rappelle que l'art est un dialogue en constante évolution. « We Are » d’Add Fuel illustre de façon saisissante le potentiel du street art et du graffiti à transcender les frontières et à créer une œuvre inédite et vibrante. Cette sérigraphie en édition limitée témoigne du pouvoir de l’art à unir des éléments divers en un tout cohérent et captivant. Elle célèbre la capacité de l’art à nous relier à notre héritage tout en nous incitant à explorer de nouveaux horizons. À travers des œuvres comme « We Are », le dialogue entre les formes d’art traditionnelles et les expressions contemporaines se poursuit, enrichissant le tissu culturel de notre époque.

    $1,116.00

  • Eruption PP Archival Print by DAIM

    DAIM Tirage d'archive Eruption PP par DAIM

    Eruption PP Archival Print par DAIM, tirage en édition limitée sur papier d'art de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'un artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x21 Pigments d'archivage Estampe d'archive Eruption PP de DAIM : une fusion de pop art urbain et de beaux-arts L'estampe d'art « Eruption PP » de l'artiste DAIM illustre de façon saisissante la fusion entre le pop art urbain et la rigueur de la gravure d'art. Cette œuvre, faisant partie d'une édition limitée sur papier d'art de qualité musée (310 g/m²), témoigne du savoir-faire de l'artiste dans la création de profondeur et de mouvement sur une surface bidimensionnelle. Reconnu pour ses graffitis dynamiques et géométriquement complexes, DAIM a transposé son talent dans le domaine de la gravure d'art, capturant l'esprit du graffiti sous une forme propice à la conservation et à la collection. Le terme « PP » signifie « épreuve d'imprimeur », similaire à une épreuve d'artiste, mais généralement réservée aux collaborateurs du processus de gravure. Les imprimeurs conservent souvent ces épreuves comme référence pour la qualité et la couleur du tirage. L'estampe d'art « Eruption PP » de 2016 porte la marque de l'implication et de l'approbation de DAIM : signée et désignée comme PP, elle souligne son caractère unique par rapport aux tirages de l'édition standard. Cette estampe, au format 14x21 pouces, est facile à manipuler et très recherchée par les collectionneurs, ce qui en fait une pièce prisée des amateurs d'art pop urbain moderne et de graffiti. Technique et signification culturelle des estampes d'archives du DAIM La maîtrise de DAIM dans la création de graffitis complexes en 3D est manifeste dans l'estampe « Eruption PP Archival Print », où l'illusion de formes en relief et d'éléments éclatants est saisissante. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la pérennité des couleurs et la précision des détails, reflétant la longévité et l'importance historique du street art dont elle s'inspire. Cette technique permet également à l'œuvre de traverser les âges, à l'image des messages et de l'impact du street art qui continuent de résonner dans les paysages urbains et les débats culturels. Cette œuvre représente bien plus qu'un simple plaisir esthétique ; elle inscrit l'évolution du street art dans un cadre artistique plus formel. À travers cette estampe, DAIM remet en question la séparation traditionnelle entre l'esprit contestataire du street art et les murs guindés des galeries d'art. L'intégration de telles estampes sur le marché de l'art témoigne de l'évolution de la perception du graffiti, reconnaissant sa place légitime au sein du vaste corpus des productions culturelles majeures. L'impact des estampes en édition limitée dans le monde de l'art L'introduction des tirages en édition limitée a profondément transformé l'univers du street art et du graffiti. Ces tirages permettent à des artistes comme DAIM de toucher un public plus large, en proposant une œuvre à la fois accessible et exclusive. Le tirage d'archive « Eruption PP » illustre parfaitement cette évolution : il s'agit d'une pièce maîtresse du patrimoine graffiti de DAIM et d'une œuvre de collection pouvant être acquise à titre privé. Le concept d'épreuves d'artiste, comme celle-ci, renforce l'idée d'exclusivité et offre aux collectionneurs un lien tangible avec la vision originale de l'artiste. Les éditions limitées, à l'instar du tirage de DAIM, font le lien entre la nature éphémère du street art et la pérennité recherchée par les collectionneurs. Elles jouent ainsi un rôle crucial dans la pérennité des artistes et de leur travail créatif, tout en garantissant la préservation de l'œuvre face aux intempéries et au temps. Dans le contexte de l'art moderne, ces tirages sont bien plus que de simples reproductions ; ce sont des créations originales qui portent l'empreinte de l'artiste et le dynamisme de la culture street art. Pour saisir toute l'importance de l'estampe « Eruption PP Archival Print » de DAIM, il est essentiel de reconnaître la convergence de la technique artistique, de l'impact culturel et des dynamiques du marché qu'elle représente. Cette estampe est un instantané du parcours créatif de DAIM, une célébration de l'influence du street art sur la culture contemporaine et un témoignage de l'attrait durable du pop art urbain et du graffiti au sein de la communauté des beaux-arts.

    $563.00

  • Feels So Good Original Silkscreen Etching Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $11,392.00

  • The Sorceress Awaits Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La sorcière attend Glow sérigraphie par Tim Doyle

    UnReal Estate - La Sorcière attend. Tirage sérigraphique bicolore phosphorescent, réalisé à la main et imprimé en édition limitée sur papier d'art par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Faisant partie de la collection UnReal Estate. He-Man, Château des Ombres, La Sorcière, Super-héros, Guerrier, Crâne, Château Légère pliure hors de l'image sur le côté inférieur droit.

    $229.00

  • Acid Test Diploma Blotter Paper Archival Print by Zane Kesey

    Zane Kesey Acid Test Diploma Blotter Paper Archival Print par Zane Kesey

    Papier buvard Acid Test Diploma, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Zane Kesey, œuvre d'art LSD de la culture pop. Zane Kesey est le fils de Ken Kesey, figure emblématique du mouvement psychédélique et auteur reconnu. Il dirige Key-Z Productions, une petite entreprise de vente par correspondance basée à Pleasant Hill, dans l'Oregon. Son ambition est de faire découvrir au public son passé psychédélique et de lui permettre d'en apprendre davantage sur ceux qui ont contribué à son développement.

    $352.00

  • Sansho Copper HPM PP Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Sérigraphie Sansho Copper HPM PP par Fin DAC

    Épreuve sérigraphique Sansho Copper HPM PP pour imprimantes, par Fin DAC, 23 couleurs, sur papier d'art Somerset Fine Art 330 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street art. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée Feuille de cuivre PP HPM Finition à la main Embellie Édition limitée Œuvre d'art Dimensions 23,62 x 33,46 Conception et réalisation des illustrations de Fin DAC La sérigraphie « Sansho Copper HPM PP » occupe une place de choix dans l'œuvre de l'artiste Fin DAC, reconnu pour sa fusion unique de street art et de techniques picturales traditionnelles. Cette pièce, issue d'une édition limitée, met en lumière le travail minutieux de l'artiste grâce à une sérigraphie 23 couleurs sur papier d'art Somerset 330 g/m², témoignant de la grande qualité et du souci du détail qui caractérisent son art. Dans « Sansho Copper HPM PP », Fin DAC démontre sa maîtrise de la couleur et de la forme. L'image est un portrait saisissant représentant un sujet vêtu d'un costume traditionnel asiatique, rehaussé de motifs colorés vibrants et d'ornements à la feuille de cuivre. Ce contraste entre l'expression sereine, presque stoïque, du sujet et les éclats de couleurs dynamiques reflète la volonté de l'artiste de juxtaposer le calme de la figure au chaos de l'environnement, un thème récurrent du street art. Importance artistique et impact culturel L'œuvre porte la mention PP, signifiant « Épreuve d'imprimeur », attestant de son statut de pièce rare, hors de la série numérotée standard. La signature et le marquage de ces épreuves par Fin DAC garantissent aux collectionneurs leur authenticité et leur exclusivité. La mention HPM (Hand Painted Multiple) à la feuille de cuivre signifie que chaque exemplaire de l'édition, bien qu'appartenant à une série, présente des éléments uniques appliqués à la main, faisant de chaque estampe une œuvre d'art à part entière. Techniques et matériaux Fin DAC utilise la sérigraphie, une technique prisée dans le street art et le pop art pour produire des images éclatantes et nettes. L'utilisation de 23 écrans distincts pour l'application des couleurs illustre la complexité et le travail minutieux du procédé. Le papier Somerset de 330 g/m², choisi pour sa haute qualité et sa durabilité, garantit la préservation des couleurs vives et des détails précis de l'œuvre. Positionnement en art pop et urbain « Sansho Copper HPM PP » illustre comment le pop art urbain peut être à la fois accessible et sophistiqué. En intégrant des éléments traditionnels du pop art, tels que la sérigraphie et les couleurs vives, aux détails subtils des embellissements réalisés à la main, Fin DAC fait le lien entre l'énergie brute du street art et les techniques raffinées des beaux-arts. Cette œuvre démontre le potentiel du pop art urbain à s'épanouir non seulement dans l'espace public, mais aussi à occuper une place de choix dans les collections privées. L'influence de Fin DAC sur l'art contemporain Fin DAC s'est forgé une place de choix dans le monde de l'art en proposant régulièrement des œuvres visuellement saisissantes et thématiquement pertinentes. Sa capacité à capturer l'essence de ses sujets tout en les imprégnant d'une esthétique moderne a fait de lui une figure incontournable du débat autour du street art contemporain. « Sansho Copper HPM PP » témoigne du talent de Fin DAC pour créer des œuvres qui touchent un large public et contribuent à la réflexion sur ce qui constitue l'art à l'ère moderne. « Sansho Copper HPM PP » de Fin DAC est un exemple emblématique du street art contemporain et une contribution significative à l'évolution du pop art et du graffiti. Cette œuvre illustre le potentiel des formes d'art traditionnelles à s'adapter et à s'épanouir dans le contexte de l'esthétique moderne et des commentaires culturels. Cette estampe constitue un point de rencontre vibrant entre histoire, culture et art contemporain, reflétant la nature diverse et dynamique du genre.

    $6,301.00

  • 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Sérigraphie par OG Slick

    3 Lil Piggies - Pink Pasadena Édition Limitée Impressions Sérigraphiques HPM 5 Couleurs Embellies à la Main sur Papier Somerset Hot Press par OG Slick Graffiti Street Artiste Pop Art Moderne. Encadré, signé par OG Slick (né en 1967), 3lilpigs (Pink Pasadena), 2015. Sérigraphie en couleurs avec embellissements à la main sur papier Somerset Hot Press, 61 x 61 cm (feuille). Édition 21/25. Signé et daté au crayon en bas. Publié par Big Dicks Hardware, Los Angeles. Encadré sous verre. Dimensions de l'encadrement : 63,5 x 63,5 cm.

    $1,938.00

  • Dalek Doctor Who Silkscreen Print by Andrew Ghrist

    Andrew Ghrist Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist

    Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie de 45,7 x 61 cm représentant un Dalek extraterrestre de Doctor Who, dans le décor de ruines et de destructions d'une ville. Tirage commémoratif du 50e anniversaire de la série Doctor Who. Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist La sérigraphie « Dalek Doctor Who » d'Andrew Ghrist est un exemple saisissant de la fusion entre le pop art urbain, le graffiti et la science-fiction, donnant naissance à un récit visuellement captivant. Réalisée à la main en 2013 et tirée à 40 exemplaires, cette sérigraphie offre une représentation saisissante d'un Dalek au milieu de la destruction et de la décrépitude. La précision du trait, l'utilisation audacieuse des couleurs et la richesse des textures font de cette œuvre un mélange exceptionnel de culture pop et d'esthétique urbaine. La technique de la sérigraphie accentue la dimension tactile de l'estampe, renforçant l'énergie brute et le chaos de ce paysage dévasté. Les éléments artistiques de la sérigraphie L'approche d'Andrew Ghrist pour cette œuvre témoigne d'une grande maîtrise technique. La précision du trait et la minutie des ombrages confèrent profondeur et réalisme à la composition. Le Dalek, redoutable machine extraterrestre de Doctor Who, est au cœur de l'œuvre. Apparaissant endommagé, il dégage néanmoins une présence menaçante. Enveloppée d'une énergie dorée tourbillonnante, la créature mécanique semble prise entre destruction et renaissance, métaphore visuelle de sa nature implacable. Les structures de bois brisées et les débris qui l'entourent amplifient le sentiment de dévastation, ajoutant une dimension narrative évoquant le conflit et la résistance. La composition présente des contrastes dynamiques entre les tons sourds et désaturés de l'arrière-plan et les éléments métalliques saisissants du Dalek. L'énergie dorée et chaude qui tourbillonne autour de la machine intensifie encore l'effet dramatique, guidant le regard du spectateur à travers ce décor chaotique. La typographie du mot « Dalek » s'intègre parfaitement à la composition, apparaissant comme une plaque signalétique brisée qui renforce le thème de la destruction. Le placement calculé des textures, des détails mécaniques et des éléments usés s'inscrit dans les techniques souvent utilisées dans le pop art urbain et le graffiti, donnant à cette œuvre l'aspect d'une fresque urbaine transposée sur du papier d'art. L'influence de la science-fiction sur le street art, le pop art et le graffiti Les thèmes de la science-fiction inspirent depuis longtemps le street art et le graffiti, permettant aux artistes de réinterpréter des images iconiques à travers le prisme urbain. Le Dalek, symbole de la culture populaire, représente la peur, la domination et une soif de conquête inextinguible. En plaçant cet être mécanique dans un environnement délabré, presque post-apocalyptique, Andrew Ghrist le transforme en symbole de destruction et de résilience. Cette technique narrative visuelle s'inscrit dans la tradition du graffiti et du street art, où les fresques murales de grande envergure dépeignent souvent des récits dystopiques ou futuristes qui critiquent les problèmes de société. Le paysage en ruine de l'œuvre reflète des thèmes plus larges, fréquemment explorés dans le street art et le graffiti, tels que la rébellion, la dégradation et le passage du temps. L'intégration d'éléments de science-fiction ajoute une dimension d'évasion, mêlant fantaisie et réalité pour créer une expérience visuelle immersive. À l'instar des graffeurs qui se réapproprient l'espace urbain, cette estampe reprend un personnage de science-fiction familier et le reconstruit dans un contexte nouveau et plus sombre. L'utilisation de la sérigraphie artisanale renforce encore l'authenticité de la pièce, lui conférant un aspect tactile et brut qui rappelle les techniques traditionnelles du graffiti. L'importance de l'œuvre d'art en édition limitée Cette estampe en édition limitée, signée et numérotée au dos par Andrew Ghrist, revêt une grande valeur pour les collectionneurs de culture pop et d'art urbain (graffiti, etc.). Son format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) garantit une netteté et une force visuelle exceptionnelles, même exposée. Tirée à seulement 40 exemplaires, cette estampe est une œuvre rare et recherchée, à la croisée de la science-fiction et de l'art urbain contemporain. La fusion des thèmes dystopiques de Doctor Who et de l'intensité visuelle du graffiti confère à cette œuvre une dimension qui dépasse le simple hommage à la culture pop. Elle représente le point de rencontre entre narration, art urbain et technique d'estampe traditionnelle, capturant l'énergie de la destruction urbaine d'une manière qui transcende son sujet. Le travail minutieux d'Andrew Ghrist sur la composition, les ombres et les textures superposées donne vie à cette vision, faisant de la sérigraphie Dalek Doctor Who une œuvre d'art captivante qui transcende ses inspirations.

    $218.00

  • Cosmic Eyes Silkscreen Print by Jason Abraham Smith

    Jason Abraham Smith Sérigraphie « Yeux cosmiques » de Jason Abraham Smith

    Sérigraphie « Cosmic Eyes » de Jason Abraham Smith, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013. Signée et numérotée au dos. Édition limitée à 40 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Sérigraphie « Yeux cosmiques » de Jason Abraham Smith « Cosmic Eyes » est une sérigraphie en édition limitée créée par Jason Abraham Smith en 2013. Cette œuvre artisanale d'une grande finesse, mesurant 45,7 x 61 cm, est signée et numérotée au dos. Tirée à seulement 40 exemplaires, elle illustre parfaitement le style caractéristique de l'artiste, fusionnant des éléments de street art, de pop art et de graffiti avec un travail de lignes complexe, une dimension surréaliste et horrifique, et une esthétique onirique. Les formes à la fois organiques et mécaniques qui la composent évoquent une fusion onirique de science-fiction, de mythologie et de chaos urbain, faisant de cette œuvre un exemple remarquable d'art contemporain estampé. Complexité visuelle et symbolisme La composition de Cosmic Eyes est dense et structurée, mêlant formes organiques monstrueuses et détails mécaniques complexes. L'image dominante présente une entité cosmique quasi divine aux yeux perçants, irradiant d'énergie dans toutes les directions. Des appendices tentaculaires s'entrelacent dans la scène, se mêlant à des éléments technologiques, des figures squelettiques et des textures surréalistes. La symétrie de l'œuvre crée un effet hypnotique, attirant le regard du spectateur dans un motif répétitif apparemment infini. L'utilisation d'un pointillisme précis et d'un hachurage fin ajoute profondeur et texture, évoquant à la fois les techniques de gravure traditionnelles et l'esthétique brute du graffiti. La palette de couleurs, dominée par des verts et des bruns sourds, ainsi que des blancs osseux, renforce l'atmosphère étrange et surnaturelle, consolidant le thème de l'horreur cosmique et de la vision transcendantale. Influence du street art, du pop art et du graffiti L'œuvre de Jason Abraham Smith est profondément liée au langage visuel du Street Pop Art et du graffiti. Son trait audacieux et complexe reflète la précision des fresques murales, tandis que ses thèmes surréalistes et ses compositions chaotiques évoquent l'esthétique des bandes dessinées underground et les mouvements artistiques underground. La complexité des couches de « Cosmic Eyes » fait écho aux techniques de superposition détaillées des affiches collées et des grandes fresques de graffiti. Sa fusion d'horreur psychédélique et de précision mécanique capture l'énergie brute de l'art urbain, faisant de cette estampe une œuvre qui trouverait aussi bien sa place sur un mur de ville que dans une collection d'art. Les textures percutantes et le mouvement fluide de l'œuvre lui confèrent une qualité presque animée, renforçant sa place au sein du street art imprimé contemporain. Collectibilité et impact culturel Édition limitée à 40 exemplaires numérotés et signés, « Cosmic Eyes » est une estampe très recherchée par les collectionneurs d'art urbain, pop et graffiti. Le savoir-faire artisanal exceptionnel de la sérigraphie artisanale confère à chaque tirage de subtiles variations, le rendant unique. Son lien avec l'horreur, la mythologie et le futurisme élargit son attrait au-delà du street art traditionnel, séduisant les amateurs d'art visuel surréaliste et fantastique. La capacité de Jason Abraham Smith à fusionner les traditions de l'estampe avec l'énergie brute de l'art urbain fait de cette œuvre un exemple emblématique de l'art urbain, pop et graffiti contemporain, notamment grâce à la sérigraphie. La rareté de l'édition, combinée à la nature immersive de la composition, assure à « Cosmic Eyes » une place de choix et une influence majeure dans l'univers en pleine expansion de la sérigraphie indépendante.

    $194.00

  • 1942 AP Giclee Print by Brian Viveros

    Brian Viveros Estampe giclée AP de 1942 par Brian Viveros

    1942 AP Artist Proof Giclée Print de Brian Viveros, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste (EA) 2017 Signée et marquée EA Édition limitée Format 14x20 L'importance des estampes en édition limitée dans le street art pop et le graffiti Au sein du vaste domaine de l'art moderne, le Street Pop Art et le graffiti se sont imposés comme des courants puissants, mêlant la force viscérale de l'expression urbaine à l'attrait de la culture populaire. La pratique des tirages en édition limitée est devenue un aspect essentiel de ce mouvement artistique, comblant le fossé entre l'exclusivité des œuvres originales et le désir d'un public plus large d'en posséder. Parmi les pièces marquantes de cette catégorie figure le « 1942 AP Artist Proof Giclee Print » du célèbre artiste Brian Viveros, reconnu pour sa fusion unique de thèmes et de styles. Brian Viveros et le charme de l'« épreuve d'artiste giclée de 1942 » Brian Viveros s'est taillé une place à part dans le monde du pop art et du street art. Son œuvre, empreinte d'une puissance brute et d'une beauté délicate, met principalement en scène des figures féminines qui dégagent force et sensualité. L'« Épreuve d'artiste giclée de 1942 » illustre parfaitement le talent de Viveros, mêlant surréalisme et symbolisme à une sensibilité pop art affirmée. La rareté des épreuves d'artiste leur confère une valeur exclusive et un attrait particulier : il s'agit de tirages limités généralement réservés à la collection ou à l'usage de l'artiste, et souvent très prisés des collectionneurs. Le contexte artistique et culturel de l'œuvre de Viveros Les estampes en édition limitée, telles que « 1942 » de Viveros, offrent un récit captivant grâce à leur composition visuelle. L’inclusion de l’année « 1942 » dans l’œuvre invite à l’interprétation, lui conférant un poids historique et une potentielle signification symbolique. Le choix d’un papier beaux-arts comme support pour cette estampe de 35,5 x 51 cm souligne l’engagement envers la qualité, garantissant la pérennité des couleurs vibrantes et des détails minutieux de l’œuvre. Estomper les frontières : l'évolution du street art vers le panthéon des beaux-arts L'émergence du street art comme forme d'art à part entière est l'une des tendances marquantes de l'expression artistique contemporaine. Des artistes comme Viveros ont joué un rôle déterminant dans cette évolution, leurs œuvres incarnant la fusion de la spontanéité et de la dimension subversive du street art avec la précision et le raffinement traditionnellement associés à l'art savant. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) témoigne de cette évolution culturelle, s'imposant à la fois comme une pièce d'histoire de l'art et un exemple vibrant du dynamisme qui anime la scène artistique actuelle. Entre les mains d'artistes comme Viveros, les tirages en édition limitée deviennent bien plus que de simples reproductions ; ils constituent des œuvres uniques et des artefacts historiques. Ils capturent l'essence du Street Pop Art et du graffiti, illustrant leur capacité à interpeller, provoquer et inspirer un public diversifié. L'« Épreuve d'artiste 1942 » (Giclée) de Viveros est non seulement une représentation de la fusion artistique, mais aussi une œuvre qui continue de résonner et de questionner les spectateurs contemporains.

    $845.00

  • What A Graffiti Writer Sees Archival Print by LushSux

    LushSux « Ce qu'un écrivain de graffiti voit l'impression d'archives » par LushSux

    Ce que voit un graffeur : tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par LushSux, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée à 40 exemplaires. Œuvre de format 16x20 représentant une scène de rue urbaine industrielle de style graffiti, avec divers graffitis et tags en noir et blanc. Aperçu de « Ce que voit un graffeur » de LushSux LushSux, le célèbre graffeur de rue, nous offre une vision sans fard du paysage urbain à travers le regard d'un artiste de rue avec son œuvre « Ce que voit un graffeur ». Cette œuvre en édition limitée, tirée à 40 exemplaires sur papier d'art Museum Natural 310 g/m², est signée et numérotée par l'artiste. Elle mesure 40,6 x 50,8 cm. En noir et blanc, elle représente une scène de rue foisonnante de graffitis et de tags, capturant l'essence même de la vision d'un graffeur. Décryptage de la toile urbaine dans l'art de LushSux Cette œuvre monochrome rend hommage à la culture graffiti, incarnant le langage visuel et les symboles que les graffeurs imprègnent dans l'environnement urbain. Ici, les bâtiments ne sont pas de simples structures, mais des toiles potentielles, regorgeant d'opportunités et attendant la touche de l'artiste. LushSux transpose le monde tridimensionnel sur une surface plane tout en conservant la profondeur et la complexité du regard du graffeur. Chaque élément, des tags au rouleau aux coulures de peinture, est rendu avec authenticité, témoignant de la profonde connaissance qu'a l'artiste de cet art. LushSux et le récit du graffiti Avec « Ce que voit un graffeur », LushSux livre une réflexion poignante sur la perception et les détails souvent négligés de notre environnement. L'œuvre transcende la simple représentation du graffiti ; elle explore la psyché de l'artiste, les codes subculturels et le dialogue souvent invisible entre graffeurs. C'est une œuvre introspective, qui invite le spectateur à se mettre à la place de ceux qui voient la ville comme un terrain d'expression. À la fois acteur et observateur de la scène graffiti, LushSux utilise son art pour faire le lien entre la rue et la galerie, fusionnant l'expérience viscérale du pop art urbain avec l'espace contemplatif de la contemplation d'une œuvre d'art classique. Cette œuvre n'est pas seulement la représentation d'un espace physique ; elle est une fenêtre ouverte sur les fondements culturels et sociaux du mouvement du street art, un phénomène de pop art moderne en constante évolution et source de questionnement.

    $352.00

  • Acid Test Flier Blotter Paper Archival Print by Zane Kesey

    Zane Kesey Acid Test Flier Blotter Paper Archival Print par Zane Kesey

    Acid Test Flier Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, œuvre d'art de Zane Kesey sur le thème du LSD et de la culture pop. Zane Kesey est le fils de Ken Kesey, figure emblématique du mouvement psychédélique et auteur reconnu. Il dirige Key-Z Productions, une petite entreprise de vente par correspondance basée à Pleasant Hill, dans l'Oregon. Son ambition est de faire découvrir au public son passé psychédélique et de lui permettre de connaître les personnes qui ont contribué à son développement.

    $352.00

  • $100 Dollar Bill Backside HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK 100 $ Dollar Bill arrière HPM sérigraphie impression par Steve Kaufman SAK

    Billet de 100 dollars - Verso Édition limitée, peinture à l'huile embellie à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman SAK, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, de 1995. Œuvre de 34 x 15 pouces (86 x 38 cm) sur toile non tendue, en parfait état. Reproduction du verso d'un billet de 100 dollars américains des années 1990. Billet de 100 dollars - Verso - Édition limitée - Peinture à l'huile HPM - Sérigraphie sur toile, ornée à la main, par Steve Kaufman L'estampe sérigraphique sur toile « Revers du billet de 100 dollars » de Steve Kaufman est un exemple saisissant d'art urbain pop et de graffiti, capturant l'essence de la culture de consommation américaine et le symbolisme de la richesse. Créée en 1995, cette œuvre HPM (Hand-Painted Multiple), signée et numérotée, est rehaussée à la main à la peinture à l'huile et fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires. Mesurant 86 x 38 cm sur une toile non tendue, elle offre une réinterprétation visuellement captivante du verso d'un billet de 100 dollars américains des années 1990. L'approche singulière de Kaufman en matière d'estampe, combinée à son expérience du graffiti et de l'art pop moderne, fait de cette œuvre une contribution majeure au genre. L'influence de Steve Kaufman sur le pop art urbain Steve Kaufman, souvent désigné par ses initiales SAK, fut une figure majeure du street art contemporain. Ancien assistant d'Andy Warhol, Kaufman développa un style unique, mêlant iconographie commerciale et éléments peints à la main. Son œuvre s'articulait fréquemment autour des thèmes du capitalisme, de la production de masse et de l'identité américaine, utilisant des images reconnaissables telles que la monnaie, les célébrités et les produits de consommation. Cette pièce, représentant le verso d'un billet de 100 dollars, illustre parfaitement son talent pour sublimer les symboles du quotidien en œuvres d'art. En intégrant l'esthétique du graffiti aux techniques de sérigraphie, Kaufman a transformé les formes artistiques traditionnelles en une expression dynamique et en phase avec l'ère moderne. Sa capacité à fusionner la culture urbaine et les galeries d'art contemporain a fait de lui un trait d'union entre deux mondes artistiques. Cette estampe en édition limitée, aux couleurs riches et aux textures travaillées, perpétue son héritage de remise en question des notions conventionnelles de valeur, d'art et de commerce. Le symbolisme de l'argent dans le pop art moderne L'utilisation de la monnaie comme sujet dans le pop art moderne s'enracine profondément dans l'histoire, servant souvent de critique à la richesse, au pouvoir et aux valeurs sociétales. La représentation par Kaufman du verso du billet de 100 dollars s'empare d'un objet familier et le recontextualise par la couleur, l'échelle et une intervention artistique. La présence d'Independence Hall dans la composition est particulièrement significative, symbolisant la convergence de l'histoire américaine et de la culture de consommation contemporaine. Cette œuvre est bien plus qu'une simple reproduction de monnaie : elle devient une réflexion sur l'influence de la richesse et des systèmes financiers sur l'art et la vie quotidienne. Le choix de Kaufman d'embellir chaque tirage à la main ajoute une touche d'unicité, renforçant l'idée que même dans un monde régi par la production de masse, l'individualité et l'expression artistique demeurent essentielles. L'utilisation audacieuse de la couleur et du contraste amplifie l'impact visuel, faisant de ce tirage une œuvre marquante et un objet de collection. Une pièce de collection à l'impact durable Cette reproduction du verso d'un billet de 100 dollars occupe une place à part dans l'univers du street art et du graffiti en édition limitée. Livrée sur une toile non tendue, elle offre une grande flexibilité d'encadrement et d'exposition, permettant aux collectionneurs de la mettre en valeur selon leurs goûts. L'héritage de Kaufman, artiste novateur, perdure et ses œuvres sont très recherchées pour leur pertinence culturelle et leur attrait visuel. Pour les amateurs d'art et les collectionneurs qui apprécient la fusion du graffiti, de la culture pop et des beaux-arts, cette pièce est une puissante illustration de la vision de Kaufman. Elle incarne l'audace et la spontanéité du street art tout en restant profondément ancrée dans le récit plus large de l'histoire économique et artistique américaine.

    $1,917.00

  • Brine Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Impression jet d'encre de saumure par Jason Levesque

    Impression giclée en édition limitée de l'œuvre « Brine Artwork » sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 16 pouces.

    $134.00

  • Chi-Noceros Silkscreen Print by Phineas X Jones

    Phineas X Jones Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones

    Sérigraphie Chi-Noceros de Phineas X Jones, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires, 2013. Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant la ville de Chicago sur la corne d'un rhinocéros marchant dans la mer. Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones Chi-Noceros, une sérigraphie de Phineas X Jones, est une fusion surréaliste et visuellement saisissante d'architecture urbaine et de faune sauvage, mêlant des éléments de street art et de graffiti à des techniques d'illustration raffinées. Cette sérigraphie artisanale, créée en 2013, témoigne de l'approche artistique imaginative et minutieuse qui caractérise Jones. L'œuvre de 45,7 x 61 cm, produite en édition limitée signée et numérotée à 100 exemplaires, représente un rhinocéros marchant dans l'eau, la silhouette emblématique de Chicago intégrée à sa corne. Cette image à la fois fantaisiste et profonde transforme l'animal en une incarnation vivante de la ville, symbolisant à la fois la force et la résilience, tout en brouillant les frontières entre nature et constructions humaines. La composition artistique et le symbolisme Le style d'illustration de Jones dans Chi-Noceros se caractérise par un trait complexe et une grande attention portée à la texture, conférant à la peau du rhinocéros un aspect organique et patiné qui contraste fortement avec les structures architecturales rigides qui semblent jaillir de son visage. L'utilisation de la Willis Tower et d'autres gratte-ciel de Chicago comme corne du rhinocéros est une audacieuse affirmation artistique, renforçant la présence imposante de la ville et son lien avec le monde naturel. L'eau qui entoure le rhinocéros ajoute une dimension mystérieuse, suggérant soit un mouvement à travers un paysage sauvage, soit la reconquête progressive des espaces urbains par la nature. Le corps du rhinocéros est également orné des quatre étoiles rouges du drapeau de Chicago, soulignant ainsi l'identité de la ville et faisant de la créature une représentation littérale de son esprit. L'intégration de ces symboles à la forme naturelle de l'animal ajoute une touche de fierté civique tout en conservant une dimension surréaliste. La palette de couleurs discrètes, composée de gris, de bleus et de rouges, assure une cohérence visuelle à la composition, renforçant la précision des traits et conférant à l'œuvre un aspect intemporel, presque vintage. Influences du street art, du pop art et du graffiti Chi-Noceros s'inscrit dans l'esthétique du street art et du graffiti en réinterprétant avec audace la culture urbaine et en transformant des éléments du quotidien en créations inattendues. L'hybride d'une créature organique et puissante et des structures urbaines rigides fait écho aux thèmes récurrents du street art, où le naturel et l'industriel dialoguent sans cesse. Cette interaction entre nature et développement humain est un motif récurrent dans l'art urbain, où les fresques, les estampes et les graffitis dépeignent souvent la lutte entre les forces environnementales et l'expansion incessante des villes. La capacité de Jones à fusionner un réalisme complexe et le surréalisme confère à son œuvre une singularité qui s'inscrit pleinement dans le mouvement du street art contemporain. Les proportions exagérées et les sujets non conventionnels interpellent la perception du spectateur, à l'instar des graffitis et des fresques qui bouleversent les espaces urbains traditionnels. Ses techniques d'illustration précises, combinées au flux organique de l'encre issu de la sérigraphie, renforcent l'énergie brute et artisanale qui caractérise ce style artistique. La valeur de collection et l'impact culturel des Chi-Noceros Tirage sérigraphique en édition limitée, signé et numéroté, Chi-Noceros revêt une grande valeur, à la fois comme œuvre d'art de collection et comme témoignage culturel. Son format de 45,7 x 61 cm permet d'apprécier pleinement la minutie du travail de Jones, garantissant la netteté et l'impact de chaque ligne et texture. Tirage artisanal confère à chaque exemplaire un caractère unique, faisant de cette œuvre une pièce recherchée par les collectionneurs de street art et de graffiti, ainsi que par les amateurs de design inspiré par Chicago. L'attrait durable de Chi-Noceros réside dans sa capacité à fusionner identité urbaine et expression artistique. Il parle aussi bien aux citadins qu'aux passionnés d'art, offrant une réflexion à la fois ludique et profonde sur l'interaction entre ville et nature. Le rhinocéros, animal réputé pour sa résilience et sa force, devient un emblème de Chicago, incarnant sa robustesse, son adaptabilité et son horizon iconique. Phineas X Jones s'est imposé comme un artiste qui fait le lien entre l'illustration de précision et le dynamisme de l'art urbain. L'œuvre de Chi-Noceros témoigne de sa créativité, transformant un sujet ordinaire en un récit visuel extraordinaire. Cette sérigraphie met en valeur sa maîtrise technique et confirme sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.

    $243.00

  • Bask In Phenomena AP Giclee Print by Andy Kehoe

    Andy Kehoe Impression giclée AP « Bask In Phenomena » par Andy Kehoe

    Bask In Phenomena AP Artist Proof Giclée Print par Andy Kehoe Œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts Graffiti Pop Street Artiste. Épreuve d'artiste (EA) 2017 Signée et marquée EA Édition limitée Format 20x20 Plongez dans les phénomènes : les royaumes éthérés de l'art d'Andy Kehoe Introduction à Bask In Phenomena par Andy Kehoe « Bask In Phenomena » d'Andy Kehoe est une épreuve d'artiste (AP) imprimée en giclée qui captive l'imagination par sa représentation mystique de la magie de la nature. Créée en 2017, cette œuvre en édition limitée, de 50 x 50 cm, témoigne du talent de Kehoe pour fusionner éléments fantastiques et monde naturel. Signée et estampillée AP, elle garantit au collectionneur son authenticité et son exclusivité, marques de fabrique des éditions limitées de Kehoe. Bien que son travail ne relève pas du graffiti ou du street art au sens conventionnel du terme, les paysages oniriques qu'il crée partagent avec le public l'accessibilité et la connexion émotionnelle caractéristiques du pop art urbain et du graffiti. Le récit de Bask In Phenomena L'œuvre « Bask In Phenomena » de Kehoe invite le spectateur à un moment de sérénité sous la danse cosmique des aurores boréales, une vision qui transcende l'expérience ordinaire de la nature. Elle évoque un sentiment de solitude et de contemplation, tandis que la figure solitaire semble dialoguer avec l'univers. Cette estampe, riche en narration, encourage la pause et la réflexion, un thème récurrent dans l'œuvre de Kehoe, qui explore souvent l'interaction entre l'esprit humain et l'immensité du monde naturel. Techniques artistiques et médiums Dans « Bask In Phenomena », Kehoe exploite pleinement le procédé d'impression giclée, obtenant une vivacité et une clarté qui donnent vie à ses visions éthérées. Le papier beaux-arts est une toile qui révèle la profondeur et la subtilité des couleurs, des verts délicats aux roses éclatants qui composent les aurores boréales. Le choix du support est délibéré : il confère à la lueur irréelle et aux moindres détails du paysage une qualité quasi onirique. Le symbolisme dans l'œuvre d'Andy Kehoe Le symbolisme occupe une place prépondérante dans « Bask In Phenomena » de Kehoe. L'aurore boréale, ce phénomène lumineux naturel qui fascine l'humanité depuis des siècles, est réinterprétée comme toile de fond d'une introspection et d'une révélation personnelle. Le jeu d'ombre et de lumière, la silhouette de la figure se détachant sur le ciel envoûtant, évoque la vaste tapisserie cosmique à laquelle nous sommes tous liés. L'œuvre de Kehoe suggère souvent la relation symbiotique entre l'humain et le céleste, un thème qui résonne profondément dans l'existence moderne. La résonance culturelle des estampes en édition limitée de Kehoe La portée culturelle des estampes d'Andy Kehoe, telles que « Bask In Phenomena », réside dans leur capacité unique à créer des ponts entre les univers et à susciter un lien universel. Bien que n'appartenant pas au street art dans leur exécution, ces estampes trouvent leur place dans le débat autour du pop art et du graffiti grâce à leur capacité à toucher et à influencer un large public. Les éditions limitées de Kehoe sont recherchées pour leur beauté et le sentiment d'émerveillement et d'introspection qu'elles inspirent au spectateur. Conclusion : L'héritage de Bask In Phenomena « Bask In Phenomena » illustre avec force la contribution d'Andy Kehoe à l'art contemporain. Cette œuvre souligne son talent pour créer des espaces à la frontière du réel et du fantastique, nous incitant à explorer la profondeur de notre lien avec l'univers. L'héritage de cette œuvre et de celle de Kehoe est un émerveillement durable et un rappel de la beauté profonde que recèlent les moments de calme et de réflexion.

    $462.00

  • Captain Cool Blotter Paper Archival Print by Stanley Mouse

    Stanley Mouse Captain Cool Blotter Paper Archival Print par Stanley Mouse

    Papier buvard Captain Cool, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, œuvre d'art de Stanley Mouse inspirée de la culture pop et du LSD. Édition limitée 2021, signée et numérotée, à 135 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 7,5 x 7,5 pouces. « Captain Cool Blotter Paper » est une œuvre en édition limitée du célèbre artiste Stanley Mouse, dont la contribution à la culture pop et à l'art psychédélique est largement reconnue. Signée et numérotée à 135 exemplaires, cette pièce, éditée en 2021, est un exemple remarquable d'impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, un médium profondément ancré dans les mouvements contre-culturels des années 1960 et 1970. L'œuvre, mesurant 19 x 19 cm, représente un crâne d'une beauté saisissante, orné de roses rouges éclatantes, évoquant les thèmes de la mortalité et de la beauté, à l'instar de l'iconographie mexicaine du Jour des Morts. Le crâne, motif récurrent dans l'œuvre de Mouse, symbolise non seulement la mort, mais aussi la vitalité de la vie, opposant l'éphémère existence à l'attrait intemporel de l'art. Stanley Mouse, reconnu pour son rôle dans la création du langage visuel du mouvement psychédélique à travers ses affiches de concerts et ses pochettes d'albums, apporte son style unique à l'univers du street art et du graffiti. « Captain Cool » s'inscrit dans cette lignée, mêlant iconographie classique et techniques modernes pour créer une œuvre à la fois chargée d'histoire et d'attrait contemporain. Bien plus qu'un simple objet décoratif, cette œuvre s'inscrit dans la tradition du buvardage, support d'expression artistique et vecteur de substances psychédéliques. La valeur de collection de ces estampes, alliée à leur poids culturel, en fait une contribution majeure au monde du street art et du graffiti, symbolisant la rencontre entre l'art underground et la reconnaissance du grand public. Le « Captain Cool Blotter Paper » de Stanley Mouse témoigne de l'influence durable de l'art psychédélique sur la culture contemporaine et de sa capacité à aborder des thèmes profonds à travers le street art et le graffiti. Son œuvre capture l'essence d'un genre qui, par son audace visuelle et ses sous-entendus subversifs, continue de questionner, d'inspirer et de susciter la réflexion.

    $450.00

  • Tex Mex Calavera Silkscreen Print by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Tex Mex Calavera par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas

    Tex Mex Calavera Édition Limitée Sérigraphie 3 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts par Ernesto Yerena Montejano Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Il a créé cette calavera en hommage à la richesse de l'histoire et de la culture des Mexicains-Américains, aussi appelés Chicanos au Texas, ou encore Tejanos ou Tejanas, comme la plupart d'entre eux aiment se nommer. Issu d'une famille norteño (originaire du nord du Mexique), Ernesto a grandi au son de la musique norteño, version mexicaine de la polka allemande. Grand amateur de polkas depuis son installation au Texas, il a commencé à collectionner des disques tejano et à s'intéresser à cette culture.

    $352.00

  • Hush-Hush Mini Archival Print by Giorgiko

    Giorgiko Mini estampe d'archive Hush-Hush de Giorgiko

    Estampe d'archive Hush-Hush de Giorgiko, édition limitée sur papier d'art en coton, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à déterminer (2023). Format : 20 x 25 cm. Impression pigmentaire d'art de qualité supérieure, représentant un garçon ou une fille tenant un biscuit. Image : 15 x 20 cm, bordures blanches de 2,5 cm. Impression par Static Medium. Hush-Hush Mini par Giorgiko – Impression pigmentaire d'archives dans le style Street Pop Art et Graffiti « Hush-Hush Mini » est une estampe pigmentaire d'archives de 2023, créée par Giorgiko. Version réduite de ses œuvres de plus grand format, elle est imprimée sur papier d'art en coton par Static Medium. Mesurant 20 x 25 cm (8 x 10 pouces), avec une image de 15 x 20 cm (6 x 8 pouces) et des bordures blanches de 2,5 cm (1 pouce), cette édition limitée, signée et numérotée, capture l'intensité émotionnelle et la dualité stylistique qui définissent l'univers visuel de Giorgiko. L'œuvre met en scène son personnage androgyne emblématique, aux traits arrondis et au regard vide, tenant un cookie aux pépites de chocolat et vêtu d'une fraise de style Renaissance, d'une veste et d'une casquette streetwear modernes. Ce mélange d'expression douce, de références historiques et de clins d'œil à la culture pop illustre la capacité de Giorgiko à fusionner les beaux-arts avec une subtile dissonance contemporaine. Symbolisme émotionnel dans un format minimaliste La petite taille de Hush-Hush Mini n'altère en rien sa force émotionnelle. Le personnage récurrent de Giorgiko, d'une simplicité visuelle remarquable mais riche de suggestions, se dresse seul sous un ciel aux teintes douces, parsemé de nuages ​​rose tendre. Son regard en coin, presque hésitant ou curieux, renforce le thème de l'œuvre, celui de l'observation silencieuse et de la pause intime. Le contraste entre le col orné et la casquette décontractée évoque le conflit d'identités à travers le temps, les traditions et la culture urbaine. Le biscuit, tenu dans la main du personnage, devient un symbole d'innocence, de simplicité, voire de gourmandise – un objet rassurant dans un univers surréaliste et chargé d'émotion. Cette retenue visuelle et cette ambiguïté invitent le spectateur à construire sa propre interprétation, une technique que Giorgiko utilise avec brio dans l'ensemble de son œuvre. Artisanat et narration dans le pop art urbain L'art de Giorgiko s'ancre dans la précision, l'atmosphère et une narration minimaliste mais évocatrice. Leur fusion de surréalisme pop et de techniques picturales classiques les distingue dans le domaine du street art et du graffiti. Dans « Hush-Hush Mini », les artistes combinent une simplification proche de la bande dessinée à une profondeur picturale, créant un personnage à la frontière du fantastique et du quotidien. Le choix d'associer un rendu délicat à des éléments de la culture urbaine, comme la casquette et le blouson aviateur, renforce leur esthétique de la douce contradiction. Le col à collerette, peint avec une transparence presque palpable, confère à l'œuvre une dimension quasi cérémoniale. L'utilisation subtile d'une lumière douce et de tons pastel ajoute une lueur onirique, accentuant la quiétude émotionnelle et la mélancolie contemporaine qui se dégagent du personnage. Le rôle de Giorgiko dans l'art urbain figuratif moderne Fruit d'une collaboration entre Darren et Trisha Inouye, l'œuvre de Giorgiko reflète une sensibilité commune axée sur la quiétude visuelle, l'identité et la solitude. Hush-Hush Mini condense ces thèmes dans un format compact et très prisé des collectionneurs. Son message, discret et subtil, s'exprime par l'atmosphère, la posture et des indices visuels délicats. Dans le contexte du street art et du graffiti, cette pièce révèle une facette plus douce du genre, privilégiant l'introspection à la rébellion. Giorgiko capture le paysage émotionnel de la vie moderne à travers des personnages peu bavards mais aux émotions intenses. Hush-Hush Mini est à la fois accessible et énigmatique : un murmure visuel qui résonne encore, porteur de pensées inexprimées.

    $225.00

  • Dredd Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée Dredd Super par Mike Mitchell

    Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Tirage giclée 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) de Mike Mitchell représentant Superman (Clark Kent) dans une pose stylisée avec la tenue du film Judge Dredd. Extrait de la série Super Series. Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd par Mike Mitchell La fusion de figures emblématiques de la culture pop avec le street art et le graffiti contemporains a donné naissance à certaines des images les plus saisissantes et stimulantes de l'art moderne. L'estampe giclée en édition limitée « Dredd Super » de Mike Mitchell réinterprète l'un des justiciers dystopiques les plus célèbres, le Juge Dredd, dans le cadre stylistique si particulier de l'artiste. Sortie en 2013 dans la collection « Super Series », cette estampe d'art signée et numérotée (10 x 15 cm) propose une réinterprétation audacieuse de la pose de Superman, empreinte d'une force urbaine percutante. L'influence du Street Pop Art dans la Super Série La série « Super Series » de Mike Mitchell redéfinit la notion de super-héros en s'inspirant de figures emblématiques des comics, des films et de la culture pop, qu'il réinterprète sous une forme à la fois simplifiée et exagérée. L'essence de cette série réside dans un jeu subtil entre nostalgie et satire, fusionnant l'héroïsme classique et les influences du pop art urbain contemporain. Son estampe « Dredd Giclée » s'inscrit dans cette thématique en transposant l'autorité rigide et inflexible du Juge Dredd dans un contexte visuel à la fois ludique et audacieux. Cette estampe incarne l'esthétique urbaine brute qui caractérise le graffiti et le pop art urbain. Les éléments visuels – contours nets, stylisation façon bande dessinée et utilisation de couleurs vives et unies – rappellent les techniques traditionnelles de l'affiche de rue. La représentation de l'uniforme, du casque iconique et de l'armure de Dredd est fidèle à l'originale, tout en étant stylisée avec une touche contemporaine, presque animée, accentuant le contraste entre hommage à la culture pop et subversion de la contre-culture. Le symbolisme de Judge Dredd dans le street art Le Juge Dredd, né dans les pages de 2000 AD, incarne une dystopie totalitaire où la loi est absolue. Ce personnage est depuis longtemps un symbole de contrôle autoritaire, ce qui explique sa présence fréquente dans le street art et le graffiti. Dans l'art urbain, la présence de Dredd véhicule souvent les thèmes du pouvoir, de la résistance et de la frontière floue entre justice et oppression. La réinterprétation de Mitchell atténue la noirceur traditionnellement associée à Dredd, tout en conservant sa posture iconique : les bras fermement sur les hanches, le torse bombé, une figure inébranlable de contrôle. Cette posture est une référence directe à la pose classique de Superman, une juxtaposition intéressante étant donné que Superman est souvent perçu comme un phare de justice inébranlable, tandis que Dredd représente un exécuteur de la loi implacable et sans pitié. Ce contraste enrichit l'œuvre, invitant les spectateurs à réfléchir à la relation complexe entre loi, pouvoir et héroïsme. L'héritage artistique de Mike Mitchell dans le pop art contemporain Artiste de street art alternatif, Mitchell s'est forgé une réputation grâce à son talent pour transformer des personnages populaires en icônes satiriques, minimalistes et pourtant chargées d'émotion. Son œuvre puise souvent son inspiration dans l'univers des comics, les personnages de films et les phénomènes de la culture pop, qu'il présente dans un format épuré et expressif. Son art de mêler humour, critique et sensibilité pop assure à son travail un écho auprès des collectionneurs, des amateurs de street art et des passionnés d'illustration contemporaine. L'estampe « Dredd Super Giclee » témoigne de cette approche, fusionnant avec brio l'héroïsme des comics, l'esthétique du street art et le commentaire social en une image puissante. Limitée à 125 exemplaires signés et numérotés, cette pièce n'est pas seulement un hommage à la culture pop, mais une œuvre d'art urbain moderne qui interpelle le public à plusieurs niveaux. Qu'on la perçoive comme un hommage à la présence inflexible du Juge Dredd ou comme une réflexion sur le pouvoir et le contrôle dans la société, cette œuvre d'art incarne l'énergie et la profondeur du street art et du graffiti contemporains.

    $68.00

  • Rock Paper Scissors Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Rock Paper Scissors Sérigraphie par Nate Duval

    Pierre Feuille Ciseaux, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 60 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8 x 10 pouces. Numéro 60 sur 60

    $27.00

  • Angelic Giclee Print by Charmaine Olivia

    Charmaine Olivia Impression Giclée Angélique par Charmaine Olivia

    Œuvre d'art angélique, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Charmaine Olivia. Édition limitée à 350 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8,5 x 11 pouces.

    $134.00

  • Coffee Break Drawing of Mona Lisa Silkscreen Print by Madsaki

    Madsaki Coffee Break Dessin de Mona Lisa Sérigraphie par Madsaki

    Pause café - Dessin de la Joconde - Impression sérigraphique monochrome réalisée à la main sur papier d'art tissé par l'artiste pop graffiti Madsaki - Œuvre d'art urbain rare en édition limitée. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020), œuvre d'art de qualité supérieure, format 20,25 x 28,75 pouces. La scène artistique contemporaine est un paysage en constante évolution, foisonnant d'expérimentations et d'œuvres avant-gardistes qui remettent en question les normes artistiques traditionnelles. Un exemple éloquent de cette tendance est « Le Dessin de la Joconde pendant la pause café », une œuvre créée par le célèbre artiste pop graffeur Madsaki. Son interprétation du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci réinvente l'image iconique, offrant une perspective inédite tout en rendant hommage à l'original. Par un mélange d'inspiration classique et d'exécution moderne, l'œuvre de Madsaki représente la fusion du passé et du présent, hissant le street art et le pop art au rang des beaux-arts. Utilisant la technique de la sérigraphie artisanale monochrome sur papier d'art tissé, l'interprétation de Madsaki met en valeur l'essence brute et la finesse des détails du street art. La sérigraphie est remarquable par sa polyvalence, permettant des applications de couleurs vibrantes et des motifs complexes. Le choix du papier d'art tissé confère une profondeur texturée à l'œuvre, enrichissant l'expérience tactile de sa contemplation. Le choix de Madsaki d'utiliser ces matériaux et techniques témoigne de son attachement à préserver l'authenticité du street art et du graffiti, tout en l'élevant à un niveau de sophistication qui séduit les amateurs d'art et les collectionneurs. L'année 2020 a marqué un tournant pour Madsaki et ses admirateurs avec la sortie de « Coffee Break Drawing of Mona Lisa », une œuvre d'art en édition limitée à seulement 100 exemplaires. Chaque pièce est signée par l'artiste, conférant ainsi une valeur exclusive et un lien personnel aux collectionneurs. Mesurant 51,4 x 73 cm, la taille de l'œuvre souligne son importance et en fait une pièce maîtresse adaptée à différents environnements d'exposition. Ces éditions limitées deviennent souvent des objets de collection très recherchés, incarnant à la fois la vision de l'artiste et un instantané d'une époque particulière de l'histoire de l'art. Dans le cadre plus large du pop art, du street art ou du graffiti, « Coffee Break Drawing of Mona Lisa » de Madsaki se distingue à plusieurs égards. Tout d'abord, cette œuvre remet en question les frontières traditionnelles entre art « savant » et art « populaire ». En s'appropriant une œuvre classique vénérée et en la présentant à travers le prisme du street art, Madsaki invite les spectateurs à reconsidérer leurs idées préconçues sur ce qui constitue un « art noble ». De plus, l'œuvre témoigne de l'acceptation et de la reconnaissance croissantes du street art et du graffiti au sein des milieux artistiques traditionnels. Des artistes comme Madsaki ne se contentent pas de se rebeller contre les normes traditionnelles ; ils les remodèlent et les redéfinissent. Dans le domaine de l'art moderne, le « Dessin de la Joconde pendant la pause-café » de Madsaki fait figure de phare, illustrant les possibilités infinies qui s'offrent à ceux qui rencontrent les inspirations classiques et les interprétations contemporaines. À mesure que l'art évolue, ce sont des œuvres comme celle-ci qui resteront dans les mémoires pour leur audace, leur créativité et leur impact profond sur le paysage artistique mondial.

    $1,092.00

  • Delorean Giclee Print by Marie Bergeron

    Marie Bergeron Impression Giclée Delorean par Marie Bergeron

    Delorean 1,21 Gigawatts, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Marie Bergeron, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • Mercury Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Mercure Giclee Print par Robert Bruno

    Estampe giclée en édition limitée Mercury sur papier d'art de qualité supérieure, par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Freddy Mercury, du groupe de rock Queen.

    $103.00

  • The Hunter PP Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $689.00

  • Go Team Zissou! Giclee Print by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Allez la Team Zissou ! Impression Giclée par Nicole Gustafsson

    Allez l'équipe Zissou ! Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti pop culture Nicole Gustafsson.

    $103.00

  • Wasted Youth Your Eyes Here Cac Malaga Silkscreen by D*Face Dean Stockton x Shepard Fairey

    D*Face- Dean Stockton Wasted Youth Your Eyes Here Cac Malaga Sérigraphie par D*Face Dean Stockton x Shepard Fairey

    Wasted Youth - Your Eyes Here Cac Malaga Edition 2 couleurs, sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey x D*Face Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artiste. Sérigraphie numérotée signée par F*Face et Shepard Fairey « WASTED YOUTH / YOUR EYES HERE » (Édition CAC Malaga), 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), tirage limité à 400 exemplaires, 16 juillet 2015 D*Face et moi adorons collaborer et nous avons tous deux pensé qu'il serait formidable de réaliser une estampe pour célébrer nos expositions simultanées au CAC Málaga. Nos fresques murales présentaient des palettes de couleurs très différentes, mais comme nous aimions tous les deux le noir, le rouge et l'argent, nous avons décidé de mettre de côté nos divergences chromatiques et d'unir nos forces autour de ces trois couleurs pour l'estampe. Je vous recommande toujours d'aller voir les fresques en personne si vous en avez l'occasion, mais cette estampe est un avatar dont je suis fier. Toutes les estampes sont signées par D*Face et moi, ce qui signifie qu'elles ont dû faire l'aller-retour en Espagne – heureusement, elles sont toutes en parfait état. Merci au CAC Málaga de nous avoir permis de réaliser une si belle exposition ! – Shepard

    $917.00

Print Fine Art Graffiti Street Pop Artwork

L'art imprimé dans le contexte du pop art urbain et du graffiti

Concernant le street art, le pop art et le graffiti, l'estampe représente un médium dynamique et influent qui a joué un rôle crucial dans la diffusion et l'évolution de ces formes artistiques. Historiquement, la gravure a été un outil essentiel pour les artistes, leur permettant de reproduire leurs œuvres de manière efficace et accessible, et ainsi de toucher un public plus large. Dans le street art et le pop art, l'estampe englobe diverses techniques, telles que la sérigraphie, l'impression au pochoir et la lithographie, chacune offrant des possibilités uniques d'expression artistique et de diffusion à grande échelle. Ce médium a permis aux artistes de remettre en question les notions traditionnelles d'art, en faisant circuler leurs œuvres de la rue aux galeries et inversement.

Évolution et techniques de l'estampe dans le street art et le pop art

L'évolution de l'estampe au sein du street art et du pop art est marquée par son adoption par des artistes emblématiques tels qu'Andy Warhol et Keith Haring, qui ont utilisé la sérigraphie pour créer des images percutantes et dynamiques. Cette approche a permis la répétition de graphismes audacieux et de couleurs vives, caractéristiques de l'esthétique pop art. Dans le street art, les techniques d'impression, notamment le pochoir, sont devenues essentielles pour des artistes comme Banksy et Shepard Fairey. Les pochoirs permettaient de réaliser rapidement des motifs reproductibles, applicables instantanément dans l'espace public. Ces techniques ont non seulement facilité une production artistique plus efficace, mais ont aussi contribué à l'émergence du style unique de ces artistes, rendant leurs œuvres immédiatement reconnaissables. Le parcours de l'estampe au sein du street art et du pop art a été marqué par l'innovation, l'adaptation et une influence considérable. Des figures emblématiques comme Andy Warhol et Keith Haring ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. Warhol, figure majeure du mouvement pop art, a révolutionné le concept de production artistique grâce à son utilisation de la sérigraphie. Sa technique, caractérisée par la répétition d'images photographiques et l'utilisation de couleurs vives et audacieuses, a remis en question les notions traditionnelles d'originalité et de génie artistique. Cette approche s'inscrivait parfaitement dans l'esprit du mouvement pop art, qui cherchait à estomper les frontières entre l'art « savant » et l'imagerie culturelle « populaire », souvent issue des médias de masse et de la société de consommation. Keith Haring, autre artiste majeur, a exploité l'estampe pour créer des œuvres dynamiques et énergiques, accessibles et parlantes à tous. Son art, souvent empreint d'images simples mais percutantes, puisait ses racines dans la culture urbaine new-yorkaise. L'utilisation par Haring de lignes audacieuses et de couleurs éclatantes est devenue emblématique du langage visuel des années 1980 et a durablement marqué le paysage du pop art. Son œuvre a également illustré le pouvoir démocratisant de l'estampe, puisqu'il produisait fréquemment des estampes de ses œuvres afin de les rendre accessibles à un public plus large.

L'impact de l'art imprimé sur l'accessibilité et la diffusion

L'un des impacts les plus significatifs de l'estampe dans le Street Art, le Pop Art et le graffiti réside dans son rôle de démocratisation de l'art. En permettant la production de masse, l'estampe a permis aux artistes de ces mouvements de diffuser largement leurs œuvres, remettant en question l'exclusivité des formes d'art traditionnelles et des galeries. Cette accessibilité a été essentielle pour façonner la perception du public vis-à-vis du Street Art et du Pop Art, les transformant d'expressions subculturelles en formes d'art respectées et recherchées. De plus, le prix abordable des estampes a permis à un public plus large d'acquérir des œuvres et d'interagir avec elles, abolissant les barrières entre les artistes et le public. L'estampe a servi de vecteur de communication de masse et de critique culturelle dans le Street Art et le Pop Art. La possibilité de produire de multiples exemplaires d'une même image a permis aux artistes de toucher un public plus vaste, diffusant ainsi leurs messages visuels à grande échelle. Cet aspect de l'estampe s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Art et du Pop Art, qui commentent souvent le consumérisme, les enjeux politiques et les normes sociales. La reproduction des images dans l'estampe fait écho à la nature produite en masse des biens de consommation et des images médiatiques que ces mouvements artistiques critiquent fréquemment.

Estampe Beaux-Arts Tendances contemporaines et orientations futures

L'art de l'estampe se situe au carrefour de la tradition et de l'innovation dans le paysage artistique actuel. Le numérique a inauguré une nouvelle ère pour la gravure, permettant aux artistes d'allier techniques ancestrales et procédés de pointe. Cette fusion a donné naissance à des œuvres hybrides qui brouillent les frontières entre analogique et numérique, artisanat et production industrielle, tangible et virtuel. Ces innovations reflètent la nature fluide du street art et du graffiti, où la stagnation est impossible et l'évolution la norme. Les artistes emblématiques du street art et du graffiti redéfinissent le champ de l'estampe en intégrant des éléments de modélisation 3D, de collage numérique et de conception algorithmique. Les textures, les couleurs et les formes, autrefois réservées au numérique, se retrouvent désormais sur des estampes physiques, enrichissant le vocabulaire visuel des artistes et offrant de nouvelles expériences au public. À mesure que ces techniques numériques se perfectionnent, la manipulation d'images et la création de calques complexes donnent naissance à des estampes qui sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi de véritables prouesses techniques. L'intégration de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV) à l'art imprimé traditionnel constitue un autre champ d'exploration. Les estampes compatibles avec la RA peuvent transformer des images statiques en expériences interactives, offrant aux spectateurs un voyage multisensoriel.

De même, la réalité virtuelle peut s'approprier l'essence d'une estampe et la transformer en un environnement immersif, permettant au public de pénétrer dans un univers créé par l'artiste. Ces évolutions élargissent le champ des possibles pour les artistes et redéfinissent la relation entre l'œuvre et le spectateur. Le développement durable façonne également l'avenir de l'art estampé. Face à une société de plus en plus soucieuse de l'environnement, les artistes cherchent à réduire l'impact environnemental de leurs créations. Cela les a conduits à explorer des encres écologiques, des matériaux recyclés et des énergies alternatives pour la création d'estampes. Les mouvements du pop art urbain et du graffiti, qui ont toujours dialogué avec le milieu urbain, étendent désormais ce dialogue au bien-être de la planète, créant un art qui aborde les problématiques sociétales tout en minimisant son impact sur l'environnement. La démocratisation de l'art grâce aux plateformes numériques a profondément influencé l'art estampé. Les réseaux sociaux et les galeries en ligne ont facilité la diffusion des œuvres des artistes et la découverte et l'acquisition de nouvelles pièces par les collectionneurs. Cette accessibilité abolit les frontières entre artistes et public, favorisant l'émergence d'une communauté mondiale de créateurs et d'amateurs. La facilité de partage et de vente d'estampes en ligne accroît non seulement la visibilité des artistes, mais contribue également à la vitalité culturelle et économique du marché de l'art.

L'art de l'estampe s'apprête à connaître des transformations encore plus radicales. Les progrès de la biotechnologie et des sciences des matériaux pourraient donner naissance à des estampes vivantes, capables d'évoluer, de se développer, voire de réagir à leur environnement. Explorer l'espace et les corps célestes comme de nouveaux supports artistiques est un autre domaine que la gravure pourrait explorer. L'esprit du street art et du graffiti, qui puisent leurs racines dans la contestation de l'ordre établi et le dépassement des limites, s'inscrit parfaitement dans ces perspectives novatrices. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, l'art de l'estampe demeure un fil conducteur reliant passé et futur. Il témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ces formes d'art, qui évoluent pour s'adapter à leur époque sans jamais renier leurs principes fondateurs. Avec le progrès technologique et l'évolution de la société, l'art de l'estampe restera sans aucun doute à l'avant-garde de l'innovation artistique, captivant l'imagination des artistes et du public pour les générations à venir.

L'héritage durable de l'estampe dans les mouvements artistiques modernes

L'héritage durable de l'estampe dans le Street Pop Art et le graffiti réside dans sa capacité à amplifier la voix de l'artiste et à toucher un public diversifié. Son influence s'étend au-delà de la création artistique pour englober l'activisme social et politique, où l'estampe a souvent servi à communiquer et à protester. Tandis que les artistes continuent d'explorer et de réinventer les techniques d'estampe, ce médium demeure une composante essentielle de ces formes d'art dynamiques et en constante évolution. L'estampe, avec sa riche histoire et son avenir novateur, témoigne du pouvoir de l'art à transcender les frontières et à connecter les individus par-delà les cultures et les origines. Son évolution et son adaptation constantes au sein du Street Art et du Pop Art soulignent son importance dans ces genres. Avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, les artistes trouvent des moyens innovants d'intégrer l'estampe à leur travail, repoussant les limites du possible sur les plans visuel et conceptuel. L'impression numérique, par exemple, a ouvert de nouvelles perspectives en matière de complexité, de précision et d'expérimentation des couleurs et des formes. Le parcours de l'estampe dans le Street Art et le Pop Art illustre la nature dynamique et en perpétuelle mutation de ces mouvements artistiques. Des sérigraphies d'Andy Warhol aux murs pochoirés de Banksy, l'estampe a joué un rôle déterminant dans la définition du paysage visuel et conceptuel du street art et du pop art. Elle demeure un médium essentiel permettant aux artistes d'exprimer leur vision, d'interagir avec le public et de porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte