Estampe Beaux-Arts

4153 produits

  • Carga Fragile Mural Lithograph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $3,915.00

  • American Daydream PP Foil Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream PP Foil par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream - Foil PP Printer Proof Limited Edition 9 Color Hand-Tiged Silkscreen Print on 10pt Lava Foil Holographic Fine Art Paper by Artist Denial. Épreuve d'impression PP Printers 2021, signée et marquée PP, édition limitée, sérigraphie 9 couleurs sur papier beaux-arts holographique Lava Foil 10 pt, format : 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), sortie le 9 mars 2021 Le « rêve américain-feuillet » du déni dans le paysage du pop art et du graffiti urbain « American Daydream-Foil », de l'artiste Denial (alias Daniel Bombardier), est une œuvre saisissante qui capture l'esprit du street art et du graffiti. Tirage d'art en édition limitée (épreuve d'imprimeur), cette sérigraphie artisanale en 9 couleurs est une pièce rare et de collection, sortie le 9 mars 2021. L'utilisation d'un papier d'art holographique 10 pt « lave foil » confère à l'œuvre une qualité hypnotique, sa surface réfléchissante créant une impression de profondeur et de mouvement qui renforce son impact visuel. Ses dimensions généreuses (45,7 x 61 cm) permettent de saisir pleinement les détails complexes et les couleurs vibrantes propres à Denial. Chaque exemplaire de cette édition limitée est signé et marqué « PP » par l'artiste, attestant de son exclusivité et de son implication directe dans le processus de création et de validation. Les effets holographiques du papier métallisé interagissent avec l'encre sérigraphique, créant une œuvre dynamique qui se transforme selon le point de vue du spectateur et la lumière ambiante. Le travail de Denial aborde souvent la société de consommation, la politique et les médias, et « American Daydream-Foil » ne fait pas exception. L'image d'un visage de femme, évoquant le style pop art classique popularisé par des artistes comme Roy Lichtenstein, est recouverte d'un motif éblouissant qui révèle et dissimule ses traits. Ce jeu suggère la tension entre la réalité et les rêves fabriqués vendus à la société, un thème récurrent dans l'œuvre de Denial et une critique percutante qui trouve un écho profond dans le street art et le graffiti. Surfaces réfléchissantes et reflets sociétaux dans l'art du déni La surface réfléchissante de « American Daydream-Foil » est un miroir au sens propre comme au figuré, invitant le spectateur à s'interroger sur ses perceptions et les constructions sociales qui les façonnent. L'utilisation du papier aluminium par Denial est particulièrement évocatrice : elle attire le regard et suggère l'attrait et la superficialité du rêve américain. La façon dont l'apparence de l'œuvre change selon la lumière et l'angle de vue peut être interprétée comme une métaphore de la nature changeante de ce rêve et de la quête illusoire du bonheur au sein de la culture américaine contemporaine. Le tirage limité et le statut d'épreuve d'artiste (PP) de l'œuvre rehaussent sa valeur sur le marché de l'art, en faisant une pièce recherchée par les collectionneurs de street art, de graffiti et de pop art moderne. La mention PP indique que cette édition particulière a servi à vérifier la qualité avant le tirage final ; elle est souvent conservée par l'artiste à titre personnel ou vendue à des collectionneurs avertis qui apprécient la rareté et l'authenticité de ces épreuves. « American Daydream-Foil » de Denial enrichit avec force le paysage du street art et du graffiti. Cette œuvre fait le lien entre les origines rebelles du street art et les techniques raffinées de l'impression d'art, créant ainsi un texte à la fois engagé et spectaculaire. À l'image de la plupart des créations de Denial, « American Daydream-Foil » est riche de sens, invitant le spectateur à dépasser les apparences et à s'interroger sur la dimension culturelle qui l'entoure. Dans l'art contemporain, cette pièce illustre avec éclat comment les motifs traditionnels du pop art et les techniques modernes peuvent s'unir pour donner naissance à une œuvre qui reflète et interagit avec la société dont elle est issue.

    $951.00

  • Outlook Not So Good Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Perspectives pas si bonnes Impression d'archives par Luke Chueh

    Estampe d'archive Outlook Not So Good de Luke Chueh, édition limitée sur format MEDIUM, art moderne de graffiti pop et d'artiste de rue. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 75 exemplaires, 2025. Dimensions de l'œuvre : 18 x 22 pouces. Pigments d'archivage. Reproduction d'art d'un ours blanc regardant une boule magique 8. Mélancolie du pop art urbain à travers des icônes minimalistes « Outlook Not So Good » de Luke Chueh est un exemple magistral d'art urbain contemporain, mêlant pop art et graffiti. Cette œuvre, à la fois profondément personnelle et universellement parlant, est imprimée en édition limitée à 75 exemplaires, signés et numérotés, en 2025. Ce tirage d'art pigmentaire de qualité archive mesure 45,7 x 55,9 cm. Il représente l'emblématique ours blanc de Chueh, penché sur une boule magique noire, tandis que la phrase « Outlook Not So Good » (Perspectives insatiables) apparaît en lettres blanches éclatantes au-dessus de lui. Le personnage, impassible, tient la boule comme en quête de clarté ou de résolution, mais se heurte à l'incertitude – une métaphore artistique saisie avec une élégante précision. Style et symbolisme de Luke Chueh Luke Chueh, peintre installé à Los Angeles, aux États-Unis, est reconnu pour son talent à mêler souffrance personnelle et simplicité visuelle propre à la culture pop. Son œuvre combine l'esthétique de figures douces et expressives, presque caricaturales, à une profondeur psychologique brute. L'ours blanc est devenu sa signature : un être au visage inexpressif, souvent représenté dans des scènes chargées d'émotion ou surréalistes. L'utilisation de la boule magique, objet de consommation courant associé au hasard et au destin, ajoute à son travail une dimension iconographique culturelle qui fait écho à l'incertitude et à l'introspection contemporaines. Le contraste saisissant entre le fond bleu profond et les tons désaturés de l'ours et de la boule noire souligne la gravité émotionnelle de l'œuvre. Placement contextuel dans le pop art urbain moderne Alors que le Street Pop Art continue d'évoluer, des artistes comme Luke Chueh jouent un rôle crucial en repoussant ses limites émotionnelles. Tandis que nombre d'œuvres du genre privilégient la rébellion ouverte, la satire ou un chaos vibrant, l'esthétique de Chueh embrasse le calme, la vulnérabilité et une honnêteté psychologique. « Outlook Not So Good » rejoint le panthéon des œuvres visuelles percutantes qui, par la simplicité et la métaphore, expriment un sentiment générationnel d'aliénation, de frustration ou de contemplation existentielle. Le style de Chueh s'intègre avec aisance aussi bien aux murs des galeries qu'à la culture urbaine, fusionnant harmonieusement beaux-arts et expression urbaine. L'estampe fait écho à la tension entre lutte intérieure et immobilité extérieure – des caractéristiques présentes dans certaines des œuvres de graffiti et post-pop les plus emblématiques des vingt dernières années. Support, format et pertinence pour les collectionneurs Imprimée sur papier pigmenté de qualité archive, cette édition offre une fidélité et une longévité dignes d'un musée. La richesse des tons, alliée aux dégradés subtils qui caractérisent les coups de pinceau réalisés à la main par Chueh, est parfaitement préservée. Son format 45,7 x 55,9 cm lui confère une présence murale affirmée sans être imposante, la rendant idéale pour les collections privées axées sur l'art urbain, le pop art contemporain et le minimalisme émotionnel. Tirée à seulement 75 exemplaires signés, elle revêt une valeur considérable pour les collectionneurs, notamment les amateurs de l'œuvre de Chueh et de l'iconographie émotionnelle du graffiti moderne. « Outlook Not So Good » s'impose comme une contribution majeure au Street Pop Art et au graffiti, reflétant les tourments intérieurs que beaucoup traversent derrière des visages impassibles et des symboles familiers. La capacité de Luke Chueh à extraire l'émotion d'une composition minimaliste donne une fois de plus naissance à une œuvre intemporelle à l'impact durable.

    $400.00

  • Hard Holy Ship 4 2015 Silkscreen Print by MFG- Matt Goldman

    MFG- Matt Goldman Hard Holy Ship 4 2015 Sérigraphie par MFG - Matt Goldman

    Hard : Affiche de concert en édition limitée Holy Ship 4 - Événement musical 2015, impression sérigraphique artisanale en 3 couleurs sur papier d'art par Max Goldman pour le festival de musique Holy Ship 2015. Depuis sa création, MFG- Matt Goldman Creative a créé l'identité visuelle du HARD Fest et de tous ses événements dérivés, dont Holy Ship. Nous avons enfin retrouvé l'intégralité des affiches que nous avons réalisées ensemble avant le départ de Gary Richards de Live Nation, qui m'a emmené avec lui. Un véritable voyage dans le temps ! C'est amusant de voir les noms des DJ se disputer les premières places au fil des ans et de se réjouir du rôle précurseur du HARD dans la promotion de la carrière de certains des plus grands DJ d'aujourd'hui. 45,7 x 61 cm • Impression offset couleur • Vert fluorescent, rose fluorescent, jaune fluorescent, noir • Papier blanc brillant de qualité archive • Édition limitée à 500 exemplaires • Sortie : 2015 Groupes de musique EDM : Knife Party, Pretty Lights, Flume, Boys Noize, A-Trak, RL Grime, Laidback Luke, Maya Jane Coles, Duke Dumont, Annie Mac, Armand Van Helden, Rudimental, What So Not, Clockwork, Busy P, Griz, Justin Martin, Destructo, Alex Metric, Dusky, Odesza, Oliver, Rustie, Henry Fong, Gorgon City, Cyril Hahn, Salva, Jimmy Edgar, Congorock, Craze, Branchez, Spank Rock, DJ Sliink, Shiba San, Sharam Jey, Snakehips, DJ Falcon, Kidnap Kid, Hannah Wants, Motez, Teki Latex, Gina Turner, Wax Motif, Ape Drums, Tommy Kruise, Doorly, Djedjotronic, Vanilla Ace , Cory Enemy , Yogi , T. Williams

    $37.00

  • Starring Bill Murray as... Herman Blume Giclee Print by Matthew Rabalais

    Matthew Rabalais Avec Bill Murray comme... Herman Blume Giclee Print par Matthew Rabalais

    Avec Bill Murray dans le rôle de... Herman Blume. Tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Matthew Rabalais, artiste de rue de la contre-culture. Inspiré par la performance de l'acteur Bill Murray dans le film Rushmore.

    $134.00

  • Old Wise One Archival Print by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Old Wise One Archival Print par Rich Pellegrino

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée avec des pigments d'archivage, sur papier beaux-arts par l'artiste Rich Pellegrino. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format 11x14.

    $103.00

  • No Sleep Till Brooklyn #6- Red - Sprayed Paint Art Collection

    Tim Oliveira No Sleep Till Brooklyn #6 Sérigraphie rouge par Tim Oliveira

    No Sleep Till Brooklyn 6 - Édition mixte rouge 4 couleurs - Tirage sérigraphique en édition limitée tiré à la main sur papier d'art par Tim Oliveira - Art urbain rare - Artiste pop célèbre. Estampe en édition mixte ME. Les couleurs varient d'un tirage à l'autre. 76 couleurs et variantes de sérigraphie différentes dans une seule édition. Signée et numérotée, avec date tamponnée au dos. Le nom de ce tirage a une double signification pour moi. J'ai décidé de le sortir le 5 août en hommage à la légende des Beastie Boys, MCA (Adam Yauch), à l'occasion de son anniversaire. Enfant, presque tous les jours après l'école, je prenais mon ballon de basket et filais au parc ou au club de jeunes pour quelques parties improvisées. La plupart du temps, j'écoutais les Beastie Boys sur mon walkman pendant le trajet. Ils ont toujours été une grande influence pour moi. Par ailleurs, je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas suffisamment d'œuvres pour une exposition solo à Brooklyn. Ce ne sera peut-être pas pour tout de suite, mais je continuerai à jongler entre ma vie de famille, un travail stable et mon art, quitte à passer de nombreuses nuits blanches… - Tim Oliveira

    $217.00

  • Luchando Por Mi Patria Archival Print by Don Rimx x Marka27

    Marka27 ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $228.00

  • Obey More- Fairey Letterpress Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Obéissez plus - Fairey Letterpress Print par Shepard Fairey - OBEY

    Obey More, édition limitée, impression typographique manuelle monochrome sur papier 100 % coton blanc fluorescent, par les célèbres artistes de rue Shepard Fairey et Shantell Martin. 2022 Signé et numéroté par Shepard Fairey et Shantell Martin Édition limitée à 150 exemplaires Format 10x13 Bordure à la main

    $384.00

  • Parks For Everyone Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey

    $384.00

  • Be A Doll HPM Embellished Giclee Print by Alex Garant

    Alex Garant Be A Doll HPM Embellished Giclee Print par Alex Garant

    Be A Doll, œuvre d'art rehaussée à la main, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Alex Garant. Édition limitée HPM 2021 signée et numérotée à 50 exemplaires. Œuvre d'art ornée, format 20x20. Les épaisses couches de peinture appliquées à la main ont provoqué de légères ondulations du papier pendant le processus de séchage ; le montage sera plat. Estampe « Be A Doll » en impasto épais. Chaque giclée est retouchée à la main par Alex avec un mélange épais et texturé d'acrylique, de gesso et de gel épais pour un relief maximal. Chaque estampe est unique, avec une texture 3D sur le t-shirt, les cheveux et le fond pointillé. Une touche métallique est également ajoutée au t-shirt. Édition limitée à 50 exemplaires. Signée et numérotée par l'artiste. Finition mate. 50,8 x 50,8 cm (encadrée : 35,6 x 35,6 cm). Épaisseur du papier : 0,26 mm. Grammage : 192 g/m². Bordure blanche de 9,5 mm avec signature et numéro d'édition.

    $159.00

  • Cool Down HPM Spray Paint Stencil Multiple by Praxis

    Praxis SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $242.00

  • Voyage Silkscreen Print by Icy & Sot

    Icy & Sot Sérigraphie Voyage par Icy & Sot

    Sérigraphie Voyage par Icy & Sot, imprimée à la main en 5 couleurs sur papier d'art français de 110 lb, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Œuvre d'art au format 18 x 24 pouces. Sérigraphie. L'importance de la sérigraphie « Voyage » dans l'œuvre d'Icy & Sot La sérigraphie « Voyage » d'Icy & Sot illustre avec force leur art, puisant son inspiration dans les thèmes et les styles propres au street art et au graffiti. Réalisée avec minutie en 2015, cette estampe artisanale en cinq couleurs sur papier d'art français de 200 g/m² témoigne de la maîtrise technique du duo et de leur engagement profond envers les problématiques sociales. Tirée à seulement 50 exemplaires, cette édition limitée, signée et numérotée, mesure 45,7 x 61 cm et constitue une pièce de collection de choix pour les amateurs de street art. Processus créatif et maîtrise technique dans « Voyage » Le processus artistique à l'origine de « Voyage » est aussi complexe que son message. La sérigraphie, technique prisée par de nombreux artistes de rue pour sa polyvalence et son éclat, permet un niveau de détail et une saturation des couleurs qui amplifient l'impact visuel de l'œuvre. Chaque couche de couleur est appliquée successivement à travers un écran de sérigraphie, pour composer l'image finale. Cette méthode minutieuse témoigne du dévouement d'Icy & Sot au savoir-faire artisanal et de leur capacité à réinventer les techniques traditionnelles au service de récits contemporains. Récit visuel et symbolisme dans « Voyage » L'imagerie de « Voyage » est d'une beauté saisissante et évocatrice, juxtaposant l'innocence et la dure réalité des migrations. Au cœur de l'œuvre se trouve un groupe d'enfants dans une petite barque, symbole universel du voyage et de la vulnérabilité. Entourés par l'immensité des vagues, au sein de la silhouette d'une femme, les enfants font écho à l'expérience collective de ceux qui entreprennent de périlleux voyages en quête d'une vie meilleure. Ceci s'inscrit dans la démarche artistique d'Icy & Sot, qui s'attache à aborder les crises humanitaires mondiales. « Voyage » dans le contexte du pop art urbain et du graffiti « Voyage » s'inscrit pleinement dans le domaine du street art et du graffiti, non seulement par sa méthode de création, mais aussi par son accessibilité et sa pertinence. Icy & Sot ont toujours cherché à rendre leur art à la fois visuellement saisissant et conceptuellement accessible, une caractéristique manifeste dans cette estampe. L'utilisation de l'espace public comme support pour le street art se reflète dans le choix d'une édition limitée pour « Voyage », démocratisant ainsi l'accès à l'œuvre et lui permettant de toucher un public plus large, à l'image de l'interaction du street art avec le public. La pertinence artistique et sociale de « Voyage » Le commentaire social inhérent à « Voyage » est indéniable et constitue une marque de fabrique du travail d'Icy & Sot. En représentant des enfants – souvent perçus comme les membres les plus innocents et les plus vulnérables de la société – à bord d'une frêle embarcation, les artistes livrent un message poignant sur la fragilité de la vie et la résilience de l'esprit humain. À l'instar de nombre de leurs œuvres, cette pièce agit comme un catalyseur visuel pour les discussions sur les enjeux sociaux pressants, illustrant le rôle du street art comme vecteur de réflexion et de dialogue sociétaux. Héritage et potentiel de collection de « Voyage » Œuvre en édition limitée, « Voyage » confère à l'ensemble Icy & Sot un caractère exclusif et prestigieux sur le marché des collectionneurs. Tirée en petit nombre, chaque estampe capture un instant et l'évolution du parcours artistique de ces deux artistes. La matérialité de la sérigraphie permet de diffuser leur message au-delà de la durée de vie éphémère des fresques murales, assurant ainsi la pérennité du dialogue qu'elles suscitent au sein des collections privées et des expositions. L'impact durable de « Voyage » L'estampe sérigraphique « Voyage » d'Icy & Sot est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un manifeste, un sujet de conversation et un témoignage historique du contexte socio-politique de son époque. Elle incarne l'esprit du pop art urbain et du graffiti, et résume l'esthétique et le message auxquels Icy & Sot ont consacré leur carrière. À travers des œuvres comme « Voyage », les artistes continuent de questionner, d'éduquer et de captiver le public, confirmant ainsi leur place dans l'histoire de l'art contemporain.

    $226.00

  • Super Predator Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Sérigraphie Super Predator par Derek Hess

    Super Predator, édition limitée, sérigraphie 8 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « On s'amuse avec des chars et des filles. Le texte en arrière-plan est le règlement du jeu Risk et les caractères dans l'ombre sont des lettres de Penthouse. » – Derek Hess

    $226.00

  • Suburban Pressure Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY x Jamie Reid

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Trajectoire vers le bas par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une trajectoire vers le bas sur du papier d'art Speckletone crème par l'artiste Shepard Fairey en édition limitée Pop Art. 2019 Signé & numéroté édition limitée de 500 oeuvre taille 24 x 24 "Downward Trajectory est l'une des nombreuses nouvelles œuvres présentées dans mon spectacle du 30e anniversaire à Los Angeles," Facing the Giant: Three Decades of Dissent and New Works ", -Shepard Fairey Le travail de Shepard Fairey est hautement politique et social, non seulement parce qu'il y incorpore des politiciens et des slogans, mais surtout parce que l'artiste s'intéresse avant tout à approcher le plus de gens possible, en exposant son travail dans les couvertures des livres, que nous lisons , dans les albums de musique, que nous écoutons, et sur les murs des rues, où nous nous promenons. "Si je place l'art dans un lieu audacieux, c'est plus émouvant pour le spectateur et cela démontre ma conviction.", dit-il. Après tout, Fairey, dans de nombreux cas, exprime directement ses opinions sur la politique et la société, chaque fois qu'il en a l'occasion. Par exemple, à la suite de l'affiche "Hope", il a commenté ce qui suit : "Obama a traversé une période vraiment difficile, mais il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles il a fait des compromis auxquelles je ne m'attendais pas. Je veux dire, les drones et l'espionnage domestique sont les dernières choses que j'aurais pensé [qu'il soutiendrait] ». L'aspect politique de son travail peut également être vu sous le spectre de l'activisme et de l'activité humanitaire de Fairey. Beaucoup de ses œuvres ont été créées dans le cadre de campagnes militantes ou ont été vendues pour soutenir des causes liées aux arts, aux droits des animaux, à la pauvreté, à la recherche médicale, à l'environnement, etc. L'artiste ne s'identifie cependant pas comme militant : « Les gens me demandent si je suis un militant, et ma réponse est non. Je suis un artiste avec un point de vue, mais je veux faire ma part pour compléter les causes militantes auxquelles je crois. Je me sens chanceux d'être en contact avec des gens qui trouvent mes images utiles et qui aident à les diffuser.

    $741.00

  • These Violent Delights Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $493.00

  • Game of Thrones A Song of Fire and Ice Giclee Print by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Game of Thrones A Song of Fire and Ice Giclee Print par Mark Hammermeister

    Game of Thrones - A Song of Fire and Ice Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art brillant de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Mark Hammermeister.

    $134.00

  • Dark Green Mandala Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie Mandala Vert Foncé par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $180.00

  • Hawxs.EXE Giclee Print by Vincent Langaard

    Vincent Langaard Hawxs.EXE Impression Giclée par Vincent Langaard

    Hawxs.EXE Impression giclée par Vincent Langaard, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Œuvre de 34 x 32 cm, représentant des faucons à l'aspect glitché. Hawxs.EXE par Vincent Langaard : Désintégration numérique dans l’art urbain pop et le graffiti Hawxs.EXE est une estampe giclée en édition limitée, signée et numérotée, de l'artiste norvégien Vincent Langaard. Tirée à 30 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle, elle mesure 86 x 81 cm. Cette œuvre, véritable déferlement visuel d'anatomie aviaire et de dysfonctionnements technologiques, fusionne le chaos caractéristique des collages de Langaard avec les thèmes de la corruption numérique et de la distorsion identitaire. La composition est dominée par une armée de faucons, d'éperviers et de rapaces hybrides qui tournoient en spirale dans un mouvement fragmenté, nombre d'entre eux se multipliant, se distordant ou se dupliquant en motifs illisibles. Au centre, la silhouette d'un faucon se détache en rose fluo, seule présence clairement définie au milieu d'une tempête de plumes hyperréalistes, de bruit numérique et de superpositions de couleurs synthétiques. L'œuvre évoque un disque dur corrompu de photographies animalières, disséqué et réécrit par le code. Les plumes s'étirent de façon anormale. Les ailes se répliquent en boucles saccadées. Les becs se dissolvent en fragments de données. L'ensemble se détache sur un fond d'une vivacité saisissante, composé de dégradés arc-en-ciel, de ciel bleu et d'interférences numériques, où un réalisme cru côtoie une artificialité surréaliste. Des symboles mathématiques, des notations algébriques et des caractères tels que *5F+1, disséminés dans l'image, suggèrent un système de cryptage ou une logique conceptuelle sous-jacente à cette rupture visuelle. Cet usage de symboles mathématiques contribue au thème de la surcharge du système, faisant écho au langage visuel du street art et du graffiti par la superposition, la répétition et l'agression sensorielle. Mutation, motif et glitch comme sujet Hawxs.EXE fonctionne à la fois comme une métaphore visuelle et un flux de données. Langaard utilise le faucon non seulement comme un oiseau de proie symbolique, mais aussi comme une ressource numérique – dupliquée, corrompue et recompilée. Le rôle du faucon en tant que prédateur se complexifie lorsqu'on l'envisage sous l'angle de la défaillance du système et de la distorsion de l'identité. Cette idée est renforcée par l'utilisation d'un collage de motifs, où les ailes deviennent des textures abstraites et les formes animales se désintègrent en un chaos ornemental. Le faucon central, cerné de néon, offre un point focal vacillant au milieu des décombres, ancrant le regard du spectateur et encadrant l'effondrement environnant. Cette tension entre précision et effondrement reflète l'énergie du Street Pop Art et du graffiti. Les artistes de ce mouvement réinterprètent souvent les images des médias de masse et l'esthétique du glitch pour déjouer les attentes et communiquer un sentiment d'urgence. Entre les mains de Langaard, le faucon devient à la fois victime et vecteur du dysfonctionnement – ​​une figure autrefois majestueuse désormais bouclée à l'infini, découpée et recodée en données jusqu'à se transformer en avertissement et en spectacle visuel. La syntaxe de l'effondrement numérique de Vincent Langaard Vincent Langaard continue de perfectionner un langage puisant à parts égales dans le surréalisme pop, la décadence d'Internet, l'illustration animalière et le style agressif du graffiti. Son imagerie brouille la frontière entre illustration et retour d'information, utilisant la distorsion non seulement comme outil stylistique, mais aussi comme point d'ancrage conceptuel. Dans Hawxs.EXE, le chaos est intentionnel. La composition surchargée imite la sensation de rémanence d'écran, de mise en mémoire tampon et de latence du processeur – mais à travers des plumes, des becs et des serres acérées. L'estampe de Langaard invite le spectateur à interpréter le monde naturel via une interface synthétique, interrogeant la réalité, la préservation et la corruption irrémédiable. Cette œuvre renforce sa réputation d'artiste reconnu pour son abstraction centrée sur le personnage et la décadence numérique. Elle ne se contente pas de présenter des faucons ; elle les réinvente comme porteurs de mémoire visuelle et d'erreur. Le choix du papier d'art Hahnemühle préserve les détails et la clarté des couleurs de chaque pli et trace de mouvement déformés, renforçant ainsi la tension entre la production artistique et l'esthétique inspirée du graffiti. Hawxs.EXE en tant qu'artefact de collection et avertissement esthétique L'édition limitée à 30 exemplaires positionne Hawxs.EXE non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un fragment rare de l'exploration continue de Vincent Langaard sur l'effondrement, le code et l'identité. Chaque tirage est un instantané de l'instant précédant la panne numérique totale – un système d'alerte préservé, capturé par la superposition d'images et une forte charge émotionnelle. Par son échelle, son agressivité visuelle et sa texture détaillée, cette œuvre encapsule l'esprit du Street Pop Art et du graffiti tout en l'enfonçant plus profondément dans l'architecture conceptuelle du récit post-numérique. Les faucons de Langaard ne volent pas – ils chutent, se fracturent et se relancent au sein d'une interface corrompue. Leur transformation devient une réflexion sur la surveillance, la saturation des données et le recâblage des systèmes visuels. Par cette collision entre forme naturelle et interruption synthétique, Hawxs.EXE s'affirme à la fois comme une pièce de collection puissante et un artefact poétique de la décadence future.

    $850.00

  • Who Will Save Us Now Silkscreen Print by Epyon5

    Epyon5 Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie par Epyon5

    Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie par Epyon5, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Sérigraphie au format 16,75 x 25 cm. Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie d'Epyon5, tirée à la main sur papier beaux-arts « Qui nous sauvera maintenant ? » est une sérigraphie en édition limitée créée par l'artiste Epyon5 en 2013. Tirée à la main, cette sérigraphie mesure 42,5 x 63,5 cm et a été éditée à 50 exemplaires numérotés et signés. L'œuvre illustre la fusion entre le street art, le pop art et le graffiti, intégrant des couleurs audacieuses, des techniques au pochoir et un symbolisme riche pour créer une pièce qui séduira les amateurs d'art urbain et de culture pop. Epyon5 est reconnu pour sa capacité à allier une formation artistique classique à une esthétique inspirée du street art, et cette œuvre témoigne de cette approche. Composition visuelle et symbolisme « Qui nous sauvera maintenant ? » présente un portrait saisissant de Bill Murray, icône culturelle dont le visage est devenu synonyme d'irrévérence et d'imprévisibilité. La composition s'inscrit dans un motif évoquant un emblème, alliant symétrie, motifs héraldiques et typographie superposée. L'utilisation du rouge, du noir et du blanc cassé renforce l'impact graphique de l'œuvre, rappelant à la fois les affiches de propagande et la publicité d'antan. L'effet de soleil rayonnant derrière la figure centrale amplifie le sentiment d'importance, conférant à Murray une aura quasi mythologique. La présence de roses en bas de l'œuvre apporte une douceur inattendue, contrastant avec les lignes nettes et la palette de couleurs contrastées. La superposition des éléments et des textures souligne le caractère artisanal de la sérigraphie, garantissant à chaque tirage de subtiles variations qui le rendent unique. Influence du street art, du pop art et du graffiti Le style artistique d'Epyon5 puise ses racines dans le Street Pop Art et le graffiti, et cette estampe illustre parfaitement sa technique de pochoir caractéristique. Les lignes audacieuses et la palette de couleurs restreinte s'inscrivent dans l'esthétique du graffiti au pochoir, une méthode popularisée par les artistes urbains cherchant à créer un impact fort avec un minimum d'éléments. Son travail s'inspire aussi bien des figures classiques du pop art que des artistes de rue contemporains qui utilisent la sérigraphie pour fusionner les beaux-arts et les références aux médias de masse. La combinaison de la précision du pochoir et des imperfections des techniques d'impression manuelles confère à l'œuvre une qualité tactile impossible à reproduire numériquement. Ce lien avec les mouvements artistiques urbains en fait une pièce de choix pour les collectionneurs sensibles à l'esprit DIY de la sérigraphie et à la dimension rebelle de l'art urbain. Impact et collection Avec seulement 50 exemplaires signés et numérotés, « Who Will Save Us Now » est une œuvre très recherchée par les amateurs de street art et de graffiti. Le choix de Bill Murray comme figure centrale renforce son attrait, car il est fréquemment utilisé dans l'art inspiré de la culture pop en raison de sa personnalité énigmatique et de son statut culte. La réalisation de cette estampe par Epyon5 la place incontestablement au cœur de l'art urbain contemporain, mêlant humour, nostalgie et maîtrise technique. Le caractère collector de cette édition, associé au processus artisanal complexe de l'impression sérigraphique, en fait une pièce maîtresse du portfolio de l'artiste. Sa présence dans des collections privées et des expositions témoigne de l'intérêt croissant pour les artistes qui fusionnent les techniques des beaux-arts avec l'énergie brute de la culture urbaine.

    $194.00

  • The Pursuit AP Silkscreen Print by Lee Eelus

    Lee Eelus SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $863.00

  • Anubis Afterlife Silkscreen Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Anubis Afterlife Sérigraphie par Marwan Shahin

    Sérigraphie en édition limitée « Anubis Afterlife 4 couleurs, poussière de diamant tirée à la main, sur papier papyrus égyptien », par Marwan Shahin, artiste de street art et pop art. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format : 14 x 17,5 pouces. « Shahin Studios est ravi de présenter ANUBIS AFTERLIFE de Marwan Shahin ; cette œuvre est l’aboutissement de plusieurs mois d’expérimentation avec différentes teintures pour vieillir le papier papyrus. Cette nouvelle édition est interprétée par une sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur du papyrus égyptien authentique teinté à la sauce soja. Chaque estampe est minutieusement agencée avec un treillis de poussière de diamant noire, créant ainsi des effets kaléidoscopiques visuellement envoûtants. » – Marwan Shahin. L'odyssée créative de « Anubis Afterlife » de Marwan Shahin « Anubis Afterlife », une création envoûtante de Marwan Shahin, illustre la remarquable convergence entre tradition ancestrale et pratique artistique contemporaine. Œuvre de street art, cette sérigraphie en édition limitée sur papier papyrus égyptien incarne l'esprit du pop art moderne tout en rendant hommage à la riche iconographie de l'Égypte antique. L'utilisation du papyrus authentique comme support est un hommage aux méthodes d'expression artistique ancestrales, sublimées par les techniques de vieillissement innovantes de Shahin qui confèrent à l'œuvre une aura d'antiquité. Alchimie artistique sur papyrus Shahin, artiste égyptien de street art et de pop art, s'est lancé dans un processus d'expérimentation méticuleux pour perfectionner le vieillissement du papyrus, cherchant à obtenir un effet de teinture à la sauce soja qui confère au papier une qualité éthérée évoquant les artefacts historiques. L'œuvre, une édition limitée à 30 exemplaires de 35,5 x 44,5 cm, représente le dieu Anubis, divinité égyptienne antique associée à la momification et à l'au-delà. Cette figure est minutieusement détaillée grâce à quatre couches de sérigraphie réalisées à la main, aboutissant à une composition visuellement saisissante et riche en symboles. L'incorporation de poussière de diamant noir ajoute une dimension tactile qui capte la lumière, créant des effets kaléidoscopiques qui renforcent l'aura mystique de l'œuvre. La poussière de diamant, un matériau popularisé par Andy Warhol, témoigne de l'ingéniosité de Shahin qui combine les techniques traditionnelles de la sérigraphie avec les ornements luxueux du pop art. L'œuvre qui en résulte est un hommage au patrimoine culturel du pays natal de Shahin, à l'énergie vibrante du street art et à l'éclat brillant du pop art. Fusion visuelle du passé et du présent par Marwan Shahin « Anubis Afterlife » témoigne de la vision créative de Marwan Shahin, où le riche héritage de l'art égyptien rencontre l'audace et l'immédiateté du pop art urbain. À travers la figure d'Anubis, Shahin transcende les millénaires, dialoguant avec les symboles de la mythologie antique tout en s'intéressant à l'esthétique contemporaine. Le choix d'Anubis, divinité symbolisant le passage vers l'au-delà, suggère l'exploration de thèmes tels que la transition, la transformation et le cycle éternel de la vie et de la mort. L'introduction du pop art urbain au sein du panthéon des motifs égyptiens confère à cette œuvre une dimension narrative unique. De la même manière que le street art s'approprie et recontextualise souvent des images et des symboles issus de la culture populaire, Shahin se réapproprie une icône de son histoire culturelle, la réinterprétant à travers un prisme moderne. Cette réinvention inscrit « Anubis Afterlife » dans la lignée du pop art qui remet en question et redéfinit les frontières entre culture savante et culture populaire. Une tapisserie du temps tissée par Marwan Shahin L'œuvre « Anubis Afterlife » de Marwan Shahin est un exemple lumineux de la manière dont les artistes contemporains peuvent puiser aux sources de leur héritage tout en contribuant au débat mondial sur la conversion. Elle souligne le potentiel du pop art et du graffiti comme plateformes de narration culturelle et d'innovation artistique. Par sa fusion de médiums et de motifs, Shahin tisse une tapisserie visuelle qui relie l'ancien à l'avant-garde, invitant le spectateur à contempler la continuité harmonieuse entre histoire et modernité. Dans le pop art et le street art, l'œuvre de Shahin illustre comment les éléments traditionnels peuvent être réinterprétés pour toucher un nouveau public. Son agencement complexe de couleurs et de matériaux transcende la simple reproduction, offrant une expérience immersive qui reflète le passé et ouvre des perspectives pour l'avenir de l'expression artistique. « Anubis Afterlife », avec sa narration texturée et sa splendeur visuelle, est une œuvre d'art de collection qui capture l'esprit dynamique du street art, incarnant le pouls d'une culture qui résonne à travers le temps.

    $771.00

  • Batard Romanee Archival Print by Campbell La Pun

    Campbell La Pun Impression d'archives Batard Romanee par Campbell La Pun

    Estampe d'art en édition limitée Batard Romanee Archival Pigment sur papier d'art 290 g/m² à bords frangés à la main par l'artiste de graffiti pop moderne Campbell La Pun. 2021 Signé et numéroté - Bâtard Romanée • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Imprimé sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • Bords frangés à la main • 45,7 x 58,4 cm (18 x 23 pouces) Signé et numéroté à la main par l'artiste Campbell La Pun, édition limitée à 20 exemplaires

    $291.00

  • Art in Action Warhol Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Art en action Warhol Archival Print par Jeff Gillette

    Art en action - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée Warhol sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Jeff Gillette. Édition limitée à 100 exemplaires (2021), signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archive sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Format : 40,6 x 50,8 cm. Sortie : 21 juillet 2021.

    $352.00

  • Snake Mountain Silkscreen Print by Sam Chivers

    Sam Chivers Sérigraphie Snake Mountain par Sam Chivers

    Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs, tirée à la main, sur papier beaux-arts, de l'artiste pop Sam Chivers, intitulée « Snake Mountain », paru dans le magazine Snake Mountain. Sam Chivers - « Snake Mountain », sérigraphie cinq couleurs rehaussée à la main de feuilles d'or, signée et numérotée à 29 exemplaires avec le cachet de l'artiste

    $256.00

  • Mioras Cup AP Archival Print by Amy Sol

    Amy Sol Mioras Cup AP Archival Print par Amy Sol

    Impression d'art en édition limitée, épreuve d'artiste, pigment d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Amy Sol, œuvre d'art moderne. Épreuve d'artiste AP 2016, signée et marquée, édition limitée, format 18x24 La Coupe Mioras : un chef-d'œuvre de pop art urbain moderne par Amy Sol « Mioras Cup Artist Proof » est une œuvre d'art envoûtante créée par Amy Sol, artiste américaine reconnue pour son style doux et surréaliste, souvent imprégné de nature et de thèmes oniriques. Connue pour son esthétique contemporaine, l'œuvre de Sol trouve un écho auprès des amateurs de Street Pop Art et d'éléments de graffiti, notamment grâce à sa modernité et à son lien avec les thèmes de la nature et de l'humanité. L'estampe « Mioras Cup », réalisée en 2016 en tant qu'épreuve d'artiste, est une pièce majeure de son portfolio, une création en édition limitée qui allie valeur et mystère. Imprimée sur papier Moab Entrada 290 g/m², réputé pour sa haute qualité et ses propriétés d'archivage, cette estampe préserve l'éclat et la finesse des détails de l'œuvre originale. L'approche artistique unique d'Amy Sol L'approche artistique d'Amy Sol se distingue par son atmosphère onirique, privilégiant une palette de couleurs pastel douces et des formes organiques. Ses œuvres regorgent d'éléments inspirés par la nature, tels que des fleurs, des oiseaux et des feuilles, entrelacés de figures féminines qui expriment une profonde introspection et un lien intime avec l'environnement. « Mioras Cup » illustre parfaitement ce style : une figure féminine centrale est entourée d'une végétation luxuriante et éthérée, et des oiseaux semblent émerger naturellement de son environnement. Cette harmonie visuelle entre l'humain et la nature est un motif récurrent dans l'œuvre de Sol, conférant à ses créations une profondeur émotionnelle qui touche le spectateur. L'épreuve d'artiste de « Mioras Cup », au format 45,7 x 61 cm, est réalisée avec le plus grand soin afin de restituer chaque détail de la technique de Sol. Le papier Moab Entrada, un choix haut de gamme pour l'impression d'art, sublime les textures délicates et les couleurs subtiles, préservant ainsi la fidélité de l'œuvre originale et permettant aux collectionneurs de l'apprécier telle que l'artiste l'a conçue. Ce papier est privilégié pour sa qualité d'archivage, garantissant que les nuances subtiles et les détails complexes de l'œuvre d'art restent intacts au fil du temps. L'attrait moderne du pop art urbain dans l'œuvre de Sol Bien que l'œuvre d'Amy Sol ne relève pas du graffiti au sens traditionnel du terme, son approche des tirages en édition limitée s'inscrit dans l'esprit du Street Pop Art, qui vise à intégrer des pièces de collection de grande qualité au monde des beaux-arts. Dans le Street Pop Art et le graffiti, le lien entre l'artiste et son public est primordial, et les tirages limités sont souvent privilégiés pour préserver l'authenticité et l'exclusivité de l'œuvre. En créant la Coupe Mioras comme une épreuve d'artiste signée et marquée, Sol préserve ce sentiment de rareté, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. Cette démarche reflète l'influence du passage du street art de l'espace public à l'univers privé des collectionneurs, alliant accessibilité et exclusivité. Dans la Coupe Mioras, la combinaison de formes humaines et naturelles peut être perçue comme une réflexion moderne sur les thèmes de l'identité et de l'environnement. Sa capacité à communiquer ces thèmes à travers des visuels doux et surréalistes inscrit Sol dans un mouvement contemporain qui apprécie le savoir-faire des beaux-arts et l'accessibilité, inspirée par l'art urbain, du Street Pop Art. La Coupe Mioras d'Amy Sol continue de captiver les spectateurs et les collectionneurs, ce qui en fait une pièce précieuse de toute collection d'art moderne.

    $467.00

  • The Clash Under Westway Overpass Notting Hill London UK 1982 Blotter Paper Print by Tim Page

    Tim Page BUVARD Papier buvard Archival Pigment Print

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé par Modern Pop Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $363.00

  • The Bat White Silkscreen Print by Marie Bergeron

    Marie Bergeron Sérigraphie La Chauve-Souris Blanche par Marie Bergeron

    La Chauve-souris - Édition limitée blanche - Sérigraphie bicolore sur papier beaux-arts par Marie Bergeron, artiste de rue issue de la contre-culture.

    $103.00

  • Hot Buttered Rum Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Sérigraphie au rhum chaud au beurre par John Vogl

    Affiche de concert en édition limitée du groupe Hot Buttered Rum, impression sérigraphique artisanale en 4 couleurs sur papier d'art par John Vogl pour le groupe Hot Buttered Rum. « Il ne faut jamais avoir une idée définitive en tête. Fixer une page blanche est la pire chose à faire ; commencez par n’importe quoi et laissez-le évoluer. » – John Vogl

    $217.00

  • Element 03 Silkscreen Print by Erik Otto

    Erik Otto Element 03 Sérigraphie par Erik Otto

    Element- 03 Édition limitée 2 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier d'impression 110 lb par Erik Otto, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 2 couleurs 30,5 x 30,5 cm (orientation losange) Papier d'impression 200 g/m² Édition signée de 50 exemplaires

    $134.00

  • Hand Alphabet Standard Letterpress Print by OG Slick

    OG Slick Impression typographique standard de l'alphabet à la main par OG Slick

    Alphabet OG Slick Hand - Édition limitée standard - Impression typographique 3 couleurs sur papier d'art Stonehenge Naturel 250 g/m² à bords frangés à la main par OG Slick, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Édition signée de 2010, limitée à 75 exemplaires.

    $759.00

  • Vader Standard Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Vader Standard Archival Print par Marly Mcfly

    Vader - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Marly Mcfly. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 40 exemplaires. Format de l'œuvre : 16x16. Impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Représentation stylisée du méchant de Star Wars, Dark Vador. Mêlant l'énergie brute du street art à l'omniprésence de la pop culture, « Vader-Standard » de Marly Mcfly est une œuvre saisissante en édition limitée qui réinvente l'un des antagonistes les plus emblématiques du cinéma. Ce tirage pigmentaire d'archives capture Dark Vador sous une forme stylisée, utilisant des couleurs vives et des éléments graphiques caractéristiques du graffiti et du pop art. Chaque tirage est réalisé avec soin sur du papier d'art Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme prisé pour sa capacité à restituer les couleurs riches et saturées ainsi que la précision des détails, éléments essentiels à l'esthétique de Mcfly. Tirée à seulement 40 exemplaires, « Vader-Standard » offre exclusivité et valeur de collection, des qualités très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs. Mesurant 40,6 x 40,6 cm, l'œuvre offre à Mcfly un support idéal pour explorer la complexité du personnage de Dark Vador à travers un regard à la fois percutant et profondément ancré dans la culture populaire. Le Dark Vador de Mcfly n'est pas une simple réinterprétation d'un personnage de film, mais une représentation du méchant comme icône du lexique mondial, riche en symbolisme et ouverte à l'interprétation propre au street art. L'œuvre de Mcfly explore souvent les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la dichotomie bien/mal, dans un style vif, proche de la bande dessinée, qui interpelle et captive le spectateur. En choisissant Dark Vador comme sujet, Mcfly puise dans la conscience collective et explore la profondeur du symbolisme du personnage. Son visage se superpose à un collage de textes et d'images qui évoque le chaos et l'ordre inhérents à son histoire et aux dialogues publics traditionnels du street art. Cette œuvre témoigne de la capacité de Marly Mcfly à conjuguer la dimension subversive du street art et l'attrait universel des icônes de la pop culture, créant ainsi une œuvre non seulement audacieuse sur le plan esthétique, mais aussi d'une grande finesse dans son propos. « Vader-Standard » est un parfait exemple de la manière dont les artistes contemporains peuvent faire le lien entre différentes formes d'expression visuelle pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui parle aussi bien à l'amateur d'art qu'au passionné de culture pop.

    $217.00

  • Aloha Sametan! Giclee Print by Aidan Monahan

    Aidan Monahan Aloha Sametan ! Impression Giclée par Aidan Monahan

    Aloha, Sametan ! Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier beaux-arts blanc brillant 310 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Aidan Monahan. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $217.00

  • Psychedelic Fusion 03 HPM Spray Paint Wood Print by Tavar Zawacki- Above

    Tavar Zawacki- Above Psychedelic Fusion 03 HPM Spray Paint Wood Print par Tavar Zawacki- Ci-dessus

    Fusion psychédélique - 03 Peinture originale à la main, plusieurs techniques mixtes de peinture en aérosol et d'encre sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée par Tavar Zawacki (ci-dessus), artiste de rue graffiti, art pop moderne. La série Psychédélique a été créée en lien avec ma récente exposition solo Remix. Chaque pièce de cette série a été conçue en mettant l'accent sur un contraste visuel saisissant. Elle s'apparente à l'Op art (art optique), qui provoque un véritable trip visuel. Cet effet altère la perception, comme sous l'effet de drogues psychédéliques. Certains motifs Psychédéliques ont été présentés dans Remix, tandis que d'autres ont été créés spécifiquement pour cette série. Le motif « Sunset Strip », en particulier, a été réalisé avec plus de complexité pour mon exposition Remix. Cette exposition consistait à intervertir et à remplacer différents motifs découpés d'un même dessin, dans différentes couleurs, pour obtenir l'œuvre finale. La série Psychédélique produit un effet similaire, mais dans un style plus épuré, en bloquant les couleurs et en laissant apparaître l'espace négatif.

    $835.00

  • Timeless Hello Kitty Giclee Print by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Intemporel Hello Kitty Giclee Print par Joe Ledbetter

    Œuvre d'art intemporelle Hello Kitty Pop Street, impression giclée en édition limitée sur papier Somerset Velvet par l'artiste moderne Joe Ledbetter. Estampe exclusive de la convention Hello Kitty de Los Angeles 2014. Impression giclée 40,6 x 50,8 cm sur papier Somerset Velvet. Signée, numérotée et marquée d'un filigrane en relief pour garantir son authenticité. Édition limitée à 75 exemplaires.

    $226.00

  • Happy Hour Giclee Print by Sol Linero

    Sol Linero Happy Hour Giclee Print par Sol Linero

    Impression giclée en édition limitée « Happy Hour » sur papier blanc naturel 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Sol Linero. L'affiche « Happy Hour » est une édition limitée à 100 exemplaires, créée par Sol Linero. Dotée d'une petite marge pour l'encadrement, elle est conçue pour s'adapter à un cadre standard de 20 x 25 cm. Tirages d'art avec certificat d'authenticité. L'œuvre est imprimée sur un papier épais blanc naturel de 290 g/m².

    $103.00

  • Temple Dancer Klein Blue HPM Hand Embellished Silkscreen by Marwan Shahin

    Marwan Shahin SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $771.00

  • Muse of the World Blue Silkscreen Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Sérigraphie Muse of the World Blue par Glenn Barr

    Muse du monde - Sérigraphie limitée bleue en 2 couleurs sur papier d'art français de 140 livres par Glenn Barr, artiste de rue graffeur, art pop moderne. « Cette image était une affiche populaire que j'avais publiée il y a quelques années. J'ai décidé de la décliner en une édition limitée plus artisanale, différente de l'offset. L'année dernière, je l'ai fait transcrire en sérigraphie deux couleurs et l'ai éditée à seulement 25 exemplaires, spécialement pour mon exposition à la galerie Inner State de Detroit… Elle s'est vendue comme des petits pains. Pour célébrer le succès de cette image, j'ai voulu en créer une autre version. Cette fois-ci, j'ai changé les couleurs : 50 exemplaires dans des tons bleus froids et 50 autres dans des tons or profonds. Enfin, pour une édition spéciale limitée à 25 exemplaires, j'ai créé un troisième écran avec des lignes pour sublimer le spectacle du vol de la Muse. » – Glenn Barr

    $217.00

  • Thalassa Braddock Pennsylvania 2012 Print by Swoon- Caledonia Curry

    Swoon- Caledonia Curry Thalassa Braddock, Pennsylvanie, 2012. Impression par Swoon-Caledonia Curry

    Thalassa Braddock, Pennsylvanie, 2012. Impression giclée par Swoon-Caledonia Curry. Œuvre d'art en édition limitée sur papier chiffon épais de qualité supérieure. Artiste de rue graffiti pop. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2016. Œuvre de 19 x 13 pouces issue de la collection d'estampes de la série Swoon Street. Caledonia Curry Street Pop Art : Thalassa Braddock, Pennsylvanie, 2012. Impression giclée par Swoon. « Thalassa Braddock Pennsylvania 2012 » est une puissante estampe giclée de l'artiste américaine Caledonia Curry, alias Swoon, figure majeure du street art et du graffiti. Cette œuvre, photographiée à partir d'une fresque murale monumentale collée sur le mur d'un bâtiment en briques délabré à Braddock, en Pennsylvanie, a été publiée en 2016 en édition limitée, signée et numérotée, à 175 exemplaires. Imprimée au format 48 x 33 cm sur un papier chiffon épais de qualité beaux-arts, elle fait partie de la collection d'estampes « Swoon Street Series », qui archive des interventions in situ en format collector, tout en préservant la matérialité et l'esprit des installations de rue. Thalassa de Swoon comme présence mythique et politique La figure de Thalassa dans cette œuvre est emblématique de la pratique de Swoon, qui mêle souvent allégorie mythologique et commentaire sur le monde réel. Représentée par des lignes fluides, des textures complexes et un regard radieux tourné vers le ciel, elle émerge d'une surface fracturée, incarnant une forme divine de transformation et de force. Braddock, ville industrielle de Pennsylvanie marquée par une histoire de difficultés économiques, était un lieu en phase avec les projets à vocation sociale de Caledonia Curry. Dans ce contexte, Thalassa est devenue un symbole de renaissance et de conscience environnementale. Créée à l'origine comme une installation monumentale au Musée d'art de La Nouvelle-Orléans, la figure de Thalassa acquiert ici une nouvelle résonance en se fondant avec un mur portant les stigmates de l'abandon, du déclin et de la résilience. Braddock et le contexte social de l'œuvre d'art de Caledonia Curry Depuis longtemps, Caledonia Curry intègre l'art socialement engagé à sa pratique, et sa collaboration avec Braddock s'est étendue à des projets communautaires allant au-delà des fresques murales. Cette estampe immortalise l'un de ces moments visuels clés où l'art métamorphose l'espace et insuffle une nouvelle signification à des structures délaissées. La brique apparente et la peinture défraîchie du bâtiment contrastent avec l'énergie luxuriante de la figure, dont les vêtements aux allures de tentacules s'enroulent en spirale vers le bas, fusionnant le langage visuel classique et l'urgence de la culture urbaine. L'œuvre comprend également des motifs rouges sérigraphiés qui remplissent les espaces des fenêtres, renforçant l'esthétique artisanale et superposée qui caractérise les œuvres de Street Pop Art et de graffiti de Swoon. Ces choix environnementaux et compositionnels offrent une vision globale de la manière dont Curry réinvente les environnements urbains en supports pour la narration visuelle. Collection d'estampes de la série Swoon Street et préservation des œuvres éphémères L'édition giclée 2016 de l'œuvre « Thalassa Braddock Pennsylvania » offre aux collectionneurs l'opportunité de préserver un fragment éphémère de l'histoire de l'art public. Faisant partie de la collection d'estampes « Swoon Street Series », cette estampe représente une période charnière où les collages de Curry, disséminés dans des villes comme New York, Philadelphie et Braddock, ont acquis une renommée internationale grâce à leur capacité à fusionner savoir-faire, compassion et conscience politique. Imprimée avec une fidélité des couleurs et une précision exceptionnelles, cette édition limitée rend hommage au site original tout en élargissant l'accès à son œuvre à un public plus large. Caledonia Curry continue d'influencer non seulement le langage visuel du street art et du graffiti, mais aussi le rôle des artistes dans la construction d'un discours social porteur de sens.

    $350.00

  • Beauty of Liberty Equality PP Austin Mural Print by Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY Impression murale « Beauté de la liberté et de l'égalité » PP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong

    La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée par Shepard Fairey & Sandra Chevrier & Marquée AP Lithographie Offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la Liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey « La beauté de la liberté et de l'égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : une fresque des grandes étapes de la démocratie « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » PP (Épreuve d'Imprimeur) est une lithographie offset saisissante de Jon Furlong qui capture l'essence d'une fresque de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, deux figures emblématiques du graffiti urbain et du pop art. Cette estampe, tirée à 500 exemplaires signés et numérotés en 2020, mesure 45,7 x 61 cm et témoigne d'un moment clé de l'histoire de la démocratie : le centenaire du droit de vote des femmes. La déclaration de Shepard Fairey souligne le lien de l'œuvre avec l'initiative plus large commémorant le suffrage féminin et sa pertinence actuelle face aux enjeux de l'égalité des droits. Fairey, artiste reconnu pour son œuvre engagée, et Chevrier, connue pour ses récits visuels percutants qui explorent souvent les questions de genre, ont collaboré à la création d'une fresque qui célèbre les acquis historiques tout en rappelant les luttes qui persistent. En tant qu'épreuve d'imprimerie, la lithographie jouit d'un statut particulier, souvent réservée au contrôle de la qualité finale avant le tirage final. Les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti apprécient ces épreuves pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et leur rareté au sein d'une série d'estampes. Fusion artistique dans « La beauté de la liberté et de l'égalité » La fresque, et par extension la lithographie qui en est tirée, est une fusion vibrante du style graphique audacieux de Fairey et des portraits poignants de Chevrier, le tout enveloppé dans une palette qui captive le regard et invite à la réflexion. La composition en couches de l'œuvre – caractéristique du travail de Fairey et Chevrier – mêle texte, images et symbolisme pour raconter l'histoire complexe du chemin vers l'égalité et la liberté. Fidèle à l'esprit du street art, l'œuvre s'ancre dans son accessibilité et sa capacité à communiquer des messages forts grâce au langage visuel du graffiti. En donnant vie à cette œuvre, Fairey et Chevrier ont créé une pièce qui célèbre un centenaire et forgé un message qui résonne avec le débat actuel sur les droits et la représentation. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est un dialogue visuel sur le cheminement continu de la démocratie et le rôle de l'art dans la formation et le développement de la conscience collective. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité », une lithographie de la fresque murale d'Austin réalisée par Jon Furlong, Shepard Fairey et Sandra Chevrier, enrichit de manière significative l'histoire du pop art urbain et son lien avec l'activisme social. Cette épreuve d'imprimerie est une pièce de collection qui, en plus d'embellir l'environnement de ses détenteurs, rappelle avec force le pouvoir de l'art de commémorer, d'éduquer et d'inspirer des progrès constants vers l'égalité. Grâce à cette lithographie, le message de la fresque murale dépasse les frontières d'Austin, touchant un public international et s'inscrivant durablement dans l'histoire du pop art urbain et du graffiti.

    $1,051.00

  • Elementary Reaction Blotter Art Blotter Paper Lithograph Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Impression de lithographie de papier buvard d'art de buvard de réaction élémentaire par Naoto Hattori

    Lithographie offset en édition limitée sur feuille de papier perforée, œuvre surréaliste intitulée « Elementary Reaction Blotter Art », par l'artiste Naoto Hattori. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée à la main, 2014. Dimensions de l'œuvre : 8,3 x 10,8 pouces. Feuille buvard perforée

    $330.00

  • Midnight Manor AP Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Midnight Manor AP Sérigraphie par Nate Duval

    Midnight Manor - Épreuve d'artiste AP, œuvre pop en édition limitée, sérigraphie 5 couleurs sur papier beaux-arts par l'artiste moderne Nate Duval. Épreuve d'artiste (EA) 2014 Signée et marquée EA Édition limitée Format 12x18

    $70.00

  • Weeping Giclee Print by Hsiao Ron Cheng

    Hsiao Ron Cheng Giclee Print par Hsiao Ron Cheng

    Œuvre d'art en pleurs, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Hsiao Ron Cheng. Hsiao Ron Cheng, un artiste exceptionnel originaire de Taipei, à Taïwan, et membre du collectif d'artistes Prisma.

    $217.00

  • Afterglow 2019 Giclee Print by Rodrigo Rod Luff

    Rodrigo Rod Luff Afterglow 2019, impression giclée de Rodrigo Rod Luff

    Afterglow 2019, œuvre d'art imprimée en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Rodrigo Rod Luff. Rod Luff - 60,9 x 40,6 cm (24 x 16 pouces) Tirage d'art sur papier 290 g/m² Édition limitée à 20 exemplaires Signée et numérotée à la main par l'artiste 2019

    $159.00

  • Birdsong Project Portfolio Print Set Shepard Fairey OBEY x Various Artists

    Shepard Fairey- OBEY Ensemble d'estampes du portfolio Birdsong Project, Shepard Fairey OBEY x Artistes divers

    Ensemble de sérigraphies Birdsong Project Portfolio par Shepard Fairey OBEY x Artistes divers sur papier d'art, édition limitée. 2023. Chaque exemplaire est signé par l'artiste. Coffret signé par Shepard Fairey et numéroté. Édition limitée à 250 exemplaires. Œuvre sérigraphiée 30,5 x 30,5 cm. Coffret de 20 estampes sérigraphiées issues du portfolio « Birdsong Project », composé de 20 estampes différentes réalisées par divers artistes. Artistes représentés : Brian Calvin, Danny Romeril, Deedee Cheriel, Duke Riley, Eggpicnic, Ernesto Yerena, Faith47, Isobel Harvey, Jim Houser, Joonbug, Kevin Earl Taylor, Keya Tama, Lovehawk, Mark Mothersbaugh, Monica Canilao, Ravi Zupa, Shepard Fairey, Sophie Wake, Tim Biskup et TOMO77. Oiseaux dans l'univers du pop art urbain et du graffiti Les oiseaux, en tant que motifs, possèdent une portée universelle et une signification symbolique qui transcendent les cultures, ce qui en fait un sujet récurrent dans le street art et le graffiti. Ils symbolisent souvent la liberté, la transcendance et la paix, des concepts en accord avec l'esprit libérateur du street art. La représentation des oiseaux dans ce genre peut aller de fresques réalistes célébrant la biodiversité à des icônes stylisées servant de métaphores pour des idéaux sociaux et politiques. La flexibilité de l'imagerie aviaire permet aux artistes de rue et pop d'explorer des thèmes allant de l'écologique au fantastique. En milieu urbain, où le béton étouffe souvent la verdure, la représentation des oiseaux peut être un rappel poignant du monde naturel qui persiste au cœur du paysage urbain. Ils peuvent contraster avec le décor urbain ou s'y intégrer harmonieusement, incarnant la tension et l'équilibre entre le naturel et l'artificiel. Symbolisme et technique dans l'art aviaire Dans le street art et le pop art, les oiseaux peuvent être représentés de multiples façons. Par exemple, une colombe peut symboliser la paix ou, au contraire, aborder les thèmes de la guerre et des violences urbaines. Les techniques artistiques employées varient considérablement : des rendus photoréalistes et élaborés, célébrant la beauté de ces créatures, aux interprétations abstraites et géométriques, réduisant leurs formes à l’essentiel. La diversité des espèces d’oiseaux offre une riche palette aux artistes, leurs couleurs et motifs étant une source d’inspiration inépuisable pour l’expérimentation visuelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, la représentation des oiseaux est à la fois une célébration de la biodiversité et un défi artistique, incitant les artistes à saisir l’essence de ces créatures de manière novatrice. L'impact culturel de l'art sur le thème des oiseaux L'art ornithologique a le potentiel d'avoir un impact culturel significatif, notamment dans le contexte de la sensibilisation à l'environnement et des efforts de conservation. Le street art et le graffiti mettant en scène des oiseaux peuvent attirer l'attention sur le sort des espèces menacées ou sur l'importance des espaces verts urbains. De plus, ces œuvres peuvent contribuer au bien-être esthétique et psychologique des citadins, en leur offrant des moments de beauté et de réflexion au cœur de l'agitation urbaine. La reconnaissance universelle des oiseaux signifie également que l'art aviaire possède un large attrait et peut transcender les barrières linguistiques et culturelles. Cela fait des oiseaux un sujet idéal pour l'art public destiné à impliquer des publics divers et à favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté et une appréciation partagée de la nature. Les oiseaux sont un sujet dynamique et multiforme dans le street art et le graffiti, servant de symboles de liberté, d'agents de beauté et de rappels du monde naturel. Leur représentation artistique peut aller du littéral au symbolique, du réaliste à l'abstrait, chaque interprétation offrant une facette différente de sens et de valeur esthétique. Les œuvres représentées sur l'image que vous avez fournie englobent probablement un large éventail de ces approches artistiques, reflétant le riche potentiel de l'imagerie aviaire pour inspirer et susciter la réflexion à travers la toile vibrante du street art et du pop art.

    $2,188.00

  • Cat Face Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $467.00

  • Parasaurolophus Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Enfumé

    Achetez Smokey Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur 290gsm Moab Entrada Paper par Urban Pop Artist Scott Listfield Modern Artwork. 2020 Signé & Numéroté Edition Limitée de 50 Oeuvre Taille 16x23

    $299.00

  • Covid No 19 Rose Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 Rose Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Covid No 19 - Rose, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 19 exemplaires : Gel hydroalcoolique Chanel Rose Covid-19 (variante Virus). Tirage pigmentaire d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 g/m², numéroté, signé et estampillé au verso. Format : 45,7 x 61 cm. Le déni face à la COVID-19 : Le marketing de luxe à l’ère des crises mondiales « COVID No. 19 » de Denial est une saisissante estampe pigmentaire d'archives, éditée en 2021 à seulement 19 exemplaires, chacun signé, numéroté et estampillé à la main sur papier d'art MOAB 290 g/m². L'œuvre s'approprie la forme d'un flacon de parfum Chanel N° 5, remplaçant son étiquette iconique par un nom de produit fictif : Gel hydroalcoolique COVID No. 19. D'une précision numérique extrême, l'image reconfigure l'esthétique de la haute couture pour commenter les absurdités du consumérisme à l'ère de la pandémie. Le flacon de gel hydroalcoolique est présenté avec toute l'autorité visuelle d'un produit de luxe, transformant un objet de première nécessité en une parodie de statut et de désir. Au cœur de cette œuvre se trouve une observation culturelle brutale : lors d'une crise sanitaire mondiale, les outils de survie du quotidien – comme le gel hydroalcoolique et les masques – ont été érigés en symboles d'identité, de mode et d'accès économique. La réinterprétation par Denial du parfum Chanel en un produit de consommation à l'ère du virus confronte de front cette transformation. Cette œuvre ne se contente pas de parodier le luxe ; elle révèle comment les systèmes marketing peuvent absorber les traumatismes, les reconditionner et les revendre au public. L’étiquetage, à la manière de Chanel, est à la fois clinique et élégant, un clin d’œil à la façon dont le minimalisme visuel masque souvent la manipulation des entreprises. L'esthétique commerciale comme arme subversive La stratégie artistique de Denial repose sur le vol et la recontextualisation du langage commercial. Avec COVID No. 19, l'utilisation de lignes vectorielles nettes, de reflets lumineux réalistes et d'un design de produit précis imite la publicité jusqu'à la tromperie. Cette imitation est intentionnelle. Le spectateur est d'abord censé percevoir l'image comme authentique – tirée d'un magazine de mode ou d'une campagne de cosmétiques – avant que l'ironie du slogan ne lui apparaisse clairement. La dissonance entre la forme et le contenu invite à une critique de la tendance capitaliste à esthétiser la souffrance. Cette méthodologie visuelle s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Les racines de Denial dans la communication publique non autorisée et la subversion des images subculturelles demeurent présentes, même si l'œuvre se présente sous une forme d'art contemporain. L'absence de coulures de peinture ou de textures rugueuses n'atténue en rien la rébellion. Au contraire, elle réinterprète le langage graphique de la persuasion commerciale pour le subvertir de l'intérieur. Ce qui ressemble à une présentation de produit est, en réalité, une accusation visuelle. Ce n'est pas la pandémie en elle-même qui est critiquée, mais la manière dont elle est présentée. Le pop art urbain comme documentation de la pandémie COVID No. 19 fonctionne à la fois comme une satire et un témoignage historique. L'œuvre saisit un moment culturel où les outils de survie sont devenus des symboles de luxe, où la rareté était synonyme d'exclusivité et où le marketing s'étendait jusqu'aux fournitures médicales. L'œuvre de Denial illustre la manière dont les crises modernes sont non seulement vécues, mais aussi commercialisées : comment la peur de la maladie a été filtrée par les mêmes systèmes qui vendent beauté, mode et art de vivre. Le flacon de gel hydroalcoolique devient un symbole non de protection, mais de consommation. En fusionnant l'iconographie de la mode avec la réalité d'une pandémie mondiale, Denial oblige le spectateur à repenser les frontières entre design et éthique, entre marketing et survie. La simplicité visuelle de COVID No. 19 dissimule une critique subtile de la rapidité avec laquelle l'esthétique commerciale peut vider les événements de leur sens. Dans la lignée du street art et du graffiti, cette œuvre retourne les symboles familiers contre eux-mêmes, révélant la fragilité des apparences face à l'urgence humaine.

    $313.00

Print Fine Art Graffiti Street Pop Artwork

L'art imprimé dans le contexte du pop art urbain et du graffiti

Concernant le street art, le pop art et le graffiti, l'estampe représente un médium dynamique et influent qui a joué un rôle crucial dans la diffusion et l'évolution de ces formes artistiques. Historiquement, la gravure a été un outil essentiel pour les artistes, leur permettant de reproduire leurs œuvres de manière efficace et accessible, et ainsi de toucher un public plus large. Dans le street art et le pop art, l'estampe englobe diverses techniques, telles que la sérigraphie, l'impression au pochoir et la lithographie, chacune offrant des possibilités uniques d'expression artistique et de diffusion à grande échelle. Ce médium a permis aux artistes de remettre en question les notions traditionnelles d'art, en faisant circuler leurs œuvres de la rue aux galeries et inversement.

Évolution et techniques de l'estampe dans le street art et le pop art

L'évolution de l'estampe au sein du street art et du pop art est marquée par son adoption par des artistes emblématiques tels qu'Andy Warhol et Keith Haring, qui ont utilisé la sérigraphie pour créer des images percutantes et dynamiques. Cette approche a permis la répétition de graphismes audacieux et de couleurs vives, caractéristiques de l'esthétique pop art. Dans le street art, les techniques d'impression, notamment le pochoir, sont devenues essentielles pour des artistes comme Banksy et Shepard Fairey. Les pochoirs permettaient de réaliser rapidement des motifs reproductibles, applicables instantanément dans l'espace public. Ces techniques ont non seulement facilité une production artistique plus efficace, mais ont aussi contribué à l'émergence du style unique de ces artistes, rendant leurs œuvres immédiatement reconnaissables. Le parcours de l'estampe au sein du street art et du pop art a été marqué par l'innovation, l'adaptation et une influence considérable. Des figures emblématiques comme Andy Warhol et Keith Haring ont joué un rôle déterminant dans cette évolution. Warhol, figure majeure du mouvement pop art, a révolutionné le concept de production artistique grâce à son utilisation de la sérigraphie. Sa technique, caractérisée par la répétition d'images photographiques et l'utilisation de couleurs vives et audacieuses, a remis en question les notions traditionnelles d'originalité et de génie artistique. Cette approche s'inscrivait parfaitement dans l'esprit du mouvement pop art, qui cherchait à estomper les frontières entre l'art « savant » et l'imagerie culturelle « populaire », souvent issue des médias de masse et de la société de consommation. Keith Haring, autre artiste majeur, a exploité l'estampe pour créer des œuvres dynamiques et énergiques, accessibles et parlantes à tous. Son art, souvent empreint d'images simples mais percutantes, puisait ses racines dans la culture urbaine new-yorkaise. L'utilisation par Haring de lignes audacieuses et de couleurs éclatantes est devenue emblématique du langage visuel des années 1980 et a durablement marqué le paysage du pop art. Son œuvre a également illustré le pouvoir démocratisant de l'estampe, puisqu'il produisait fréquemment des estampes de ses œuvres afin de les rendre accessibles à un public plus large.

L'impact de l'art imprimé sur l'accessibilité et la diffusion

L'un des impacts les plus significatifs de l'estampe dans le Street Art, le Pop Art et le graffiti réside dans son rôle de démocratisation de l'art. En permettant la production de masse, l'estampe a permis aux artistes de ces mouvements de diffuser largement leurs œuvres, remettant en question l'exclusivité des formes d'art traditionnelles et des galeries. Cette accessibilité a été essentielle pour façonner la perception du public vis-à-vis du Street Art et du Pop Art, les transformant d'expressions subculturelles en formes d'art respectées et recherchées. De plus, le prix abordable des estampes a permis à un public plus large d'acquérir des œuvres et d'interagir avec elles, abolissant les barrières entre les artistes et le public. L'estampe a servi de vecteur de communication de masse et de critique culturelle dans le Street Art et le Pop Art. La possibilité de produire de multiples exemplaires d'une même image a permis aux artistes de toucher un public plus vaste, diffusant ainsi leurs messages visuels à grande échelle. Cet aspect de l'estampe s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Art et du Pop Art, qui commentent souvent le consumérisme, les enjeux politiques et les normes sociales. La reproduction des images dans l'estampe fait écho à la nature produite en masse des biens de consommation et des images médiatiques que ces mouvements artistiques critiquent fréquemment.

Estampe Beaux-Arts Tendances contemporaines et orientations futures

L'art de l'estampe se situe au carrefour de la tradition et de l'innovation dans le paysage artistique actuel. Le numérique a inauguré une nouvelle ère pour la gravure, permettant aux artistes d'allier techniques ancestrales et procédés de pointe. Cette fusion a donné naissance à des œuvres hybrides qui brouillent les frontières entre analogique et numérique, artisanat et production industrielle, tangible et virtuel. Ces innovations reflètent la nature fluide du street art et du graffiti, où la stagnation est impossible et l'évolution la norme. Les artistes emblématiques du street art et du graffiti redéfinissent le champ de l'estampe en intégrant des éléments de modélisation 3D, de collage numérique et de conception algorithmique. Les textures, les couleurs et les formes, autrefois réservées au numérique, se retrouvent désormais sur des estampes physiques, enrichissant le vocabulaire visuel des artistes et offrant de nouvelles expériences au public. À mesure que ces techniques numériques se perfectionnent, la manipulation d'images et la création de calques complexes donnent naissance à des estampes qui sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi de véritables prouesses techniques. L'intégration de la réalité augmentée (RA) et de la réalité virtuelle (RV) à l'art imprimé traditionnel constitue un autre champ d'exploration. Les estampes compatibles avec la RA peuvent transformer des images statiques en expériences interactives, offrant aux spectateurs un voyage multisensoriel.

De même, la réalité virtuelle peut s'approprier l'essence d'une estampe et la transformer en un environnement immersif, permettant au public de pénétrer dans un univers créé par l'artiste. Ces évolutions élargissent le champ des possibles pour les artistes et redéfinissent la relation entre l'œuvre et le spectateur. Le développement durable façonne également l'avenir de l'art estampé. Face à une société de plus en plus soucieuse de l'environnement, les artistes cherchent à réduire l'impact environnemental de leurs créations. Cela les a conduits à explorer des encres écologiques, des matériaux recyclés et des énergies alternatives pour la création d'estampes. Les mouvements du pop art urbain et du graffiti, qui ont toujours dialogué avec le milieu urbain, étendent désormais ce dialogue au bien-être de la planète, créant un art qui aborde les problématiques sociétales tout en minimisant son impact sur l'environnement. La démocratisation de l'art grâce aux plateformes numériques a profondément influencé l'art estampé. Les réseaux sociaux et les galeries en ligne ont facilité la diffusion des œuvres des artistes et la découverte et l'acquisition de nouvelles pièces par les collectionneurs. Cette accessibilité abolit les frontières entre artistes et public, favorisant l'émergence d'une communauté mondiale de créateurs et d'amateurs. La facilité de partage et de vente d'estampes en ligne accroît non seulement la visibilité des artistes, mais contribue également à la vitalité culturelle et économique du marché de l'art.

L'art de l'estampe s'apprête à connaître des transformations encore plus radicales. Les progrès de la biotechnologie et des sciences des matériaux pourraient donner naissance à des estampes vivantes, capables d'évoluer, de se développer, voire de réagir à leur environnement. Explorer l'espace et les corps célestes comme de nouveaux supports artistiques est un autre domaine que la gravure pourrait explorer. L'esprit du street art et du graffiti, qui puisent leurs racines dans la contestation de l'ordre établi et le dépassement des limites, s'inscrit parfaitement dans ces perspectives novatrices. Dans la grande tapisserie du street art et du graffiti, l'art de l'estampe demeure un fil conducteur reliant passé et futur. Il témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de ces formes d'art, qui évoluent pour s'adapter à leur époque sans jamais renier leurs principes fondateurs. Avec le progrès technologique et l'évolution de la société, l'art de l'estampe restera sans aucun doute à l'avant-garde de l'innovation artistique, captivant l'imagination des artistes et du public pour les générations à venir.

L'héritage durable de l'estampe dans les mouvements artistiques modernes

L'héritage durable de l'estampe dans le Street Pop Art et le graffiti réside dans sa capacité à amplifier la voix de l'artiste et à toucher un public diversifié. Son influence s'étend au-delà de la création artistique pour englober l'activisme social et politique, où l'estampe a souvent servi à communiquer et à protester. Tandis que les artistes continuent d'explorer et de réinventer les techniques d'estampe, ce médium demeure une composante essentielle de ces formes d'art dynamiques et en constante évolution. L'estampe, avec sa riche histoire et son avenir novateur, témoigne du pouvoir de l'art à transcender les frontières et à connecter les individus par-delà les cultures et les origines. Son évolution et son adaptation constantes au sein du Street Art et du Pop Art soulignent son importance dans ces genres. Avec l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, les artistes trouvent des moyens innovants d'intégrer l'estampe à leur travail, repoussant les limites du possible sur les plans visuel et conceptuel. L'impression numérique, par exemple, a ouvert de nouvelles perspectives en matière de complexité, de précision et d'expérimentation des couleurs et des formes. Le parcours de l'estampe dans le Street Art et le Pop Art illustre la nature dynamique et en perpétuelle mutation de ces mouvements artistiques. Des sérigraphies d'Andy Warhol aux murs pochoirés de Banksy, l'estampe a joué un rôle déterminant dans la définition du paysage visuel et conceptuel du street art et du pop art. Elle demeure un médium essentiel permettant aux artistes d'exprimer leur vision, d'interagir avec le public et de porter un regard critique sur le monde qui les entoure.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte