Science-fiction Science-fiction

369 produits

  • Astro Boy Red Original 1st Edition Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection par un artiste pop street. Édition limitée 2012 à 500 exemplaires. Œuvre d'art de 6,5 x 15 pouces, neuve en boîte. Pied imprimé représentant Astro Boy avec son compagnon/ami tenant la tête, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Exploration de l'œuvre Astro Boy de KAWS dans l'univers du pop art urbain L'influence des icônes de la culture pop sur l'art contemporain est devenue indéniable au XXIe siècle, notamment dans les domaines du street art et du graffiti. Rares sont les artistes qui ont su traduire cette influence en œuvres tangibles avec autant de brio que Brian Donnelly, alias KAWS. Parmi ses créations les plus célèbres, la figurine Astro Boy rouge originale de première édition témoigne de la fusion harmonieuse entre nostalgie de l'enfance et maîtrise artistique. Né à Jersey City, dans le New Jersey, KAWS s'est imposé en fusionnant les éléments du graffiti avec une sensibilité artistique raffinée. Son œuvre se caractérise par des couleurs vives, des lignes graphiques et l'utilisation récurrente de personnages aux yeux barrés, une signature visuelle qui imprègne tout son travail. Il a débuté comme graffeur, perfectionnant sa technique et son iconographie dans la rue avant d'investir les ateliers et les galeries, où il a depuis lors connu un succès fulgurant. KAWS tisse des liens entre le vécu personnel et les thèmes universels, puisant dans l'inconscient collectif grâce à des figures à la fois familières et métamorphosées. Astro Boy Red Original de KAWS : Un phénomène de street pop En 2012, KAWS a sorti Astro Boy Red Original 1st Edition, une édition qui capture l'essence du street art et rend hommage à la figure emblématique d'Astro Boy, personnage culte de l'animation japonaise. Cette édition limitée à 50 exemplaires illustre le talent de KAWS pour réinventer les icônes de la pop culture, préservant leur attrait originel tout en les projetant sous un jour nouveau, provocateur, introspectif et contemporain. La sculpture en vinyle mesure 16,5 x 38 cm, une taille à la fois accessible aux collectionneurs et suffisamment imposante pour marquer les esprits. Vêtue d'un noir et d'un rouge saisissants, la figurine captive le regard par sa simplicité et la juxtaposition d'un rouge vif et inflexible sur un teint naturel. La signature de KAWS – les yeux croisés et les mains gantées – transforme le personnage initialement optimiste d'Astro Boy en un commentaire poignant sur les complexités du monde moderne. Œuvre d'art de collection de KAWS : Plus qu'un jouet Le dialogue artistique qu'elle suscite fait de la figurine Astro Boy Red Original bien plus qu'un simple objet de collection. Les mains soutenant sa tête, la figurine dégage une impression d'introspection et de mélancolie, rompant avec l'image habituelle d'Astro Boy, symbole d'espoir et d'énergie juvénile. Cette dualité illustre parfaitement l'essence du street art, où l'humour et la fantaisie côtoient la gravité des réflexions sur le monde réel. Chaque pièce est neuve et présentée dans sa boîte, avec des pieds imprimés qui prolongent le récit de l'œuvre. Ce souci du détail garantit au collectionneur, dès le déballage, une expérience artistique minutieusement élaborée par KAWS. Posséder une telle pièce n'est pas un simple acte d'acquisition, mais une invitation à réfléchir à la pertinence et à la résonance des icônes pop dans la société contemporaine. L'Astro Boy Red Original 1ère édition marque une étape importante dans l'exploration des émotions humaines par KAWS à travers le prisme des personnages animés. Elle réaffirme sa capacité à distiller des thèmes complexes en formes immédiatement reconnaissables. Alors que le monde de l'art continue de reconnaître et d'intégrer le pop art urbain et le graffiti, KAWS demeure une figure emblématique grâce à son esthétique audacieuse et à sa critique culturelle incisive, dissimulée sous des formes d'apparence ludique. L'œuvre de Brian Donnelly, notamment des pièces comme Astro Boy Red Original, nous rappelle le pouvoir transformateur de l'art. Bien qu'elles puisent leurs sources dans des références familières, ces œuvres suscitent de nouvelles interprétations et émotions, nous incitant à questionner notre rapport aux icônes de notre enfance et de notre société. À travers cette œuvre et d'autres, KAWS continue d'influencer le débat autour du pop art urbain, affirmant sa place parmi les mouvements artistiques majeurs. L'héritage de ses créations, caractérisé par leur profondeur émotionnelle et leur impact visuel, confirme son rôle central dans l'évolution de l'art inspiré par la rue. Astro Boy Red par KAWS : Hommage à l'anime et effondrement émotionnel dans l'art urbain pop et graffiti Astro Boy Red est une sculpture en vinyle en édition limitée, créée en 2012 par Brian Donnelly, alias KAWS. Mesurant 16,5 x 38 cm et produite à 500 exemplaires, cette figurine fusionne l'emblématique personnage japonais Astro Boy avec le motif Companion, devenu la signature de KAWS. La sculpture représente Astro Boy dans un moment de vulnérabilité, les mains cachant son visage en signe de désespoir, avec les yeux barrés et les mains gantées caractéristiques du motif Companion. Vêtu de ses bottes rouges et de son slip noir, la figurine conserve la silhouette originale d'Osamu Tezuka tout en la transformant en un symbole contemporain mélancolique. Cet hybride est au cœur du langage narratif du Street Pop Art et du graffiti, où des personnages mythiques sont réinventés en êtres complexes sur le plan émotionnel, porteurs d'une résonance moderne. L'héritage de l'anime rencontre l'intervention sculpturale Astro Boy, la création légendaire du pionnier du manga Osamu Tezuka, est un personnage emblématique qui symbolise l'espoir, le progrès et l'idéalisme humains. KAWS réinterprète ce symbolisme en insufflant à la sculpture les traits caractéristiques et la profondeur émotionnelle de la série Companion. Il en résulte une icône qui pleure sa propre légende. La pose d'Astro Boy – la tête entre les mains – est inhabituelle pour le héros robot joyeux, mais elle résonne profondément avec la tristesse introspective qui imprègne toute la série KAWS Companion. La sculpture interroge les notions de célébrité, de pression et d'identité, transformant un héros d'enfance en une figure de détresse silencieuse. Dans l'univers du street art et du graffiti, de telles réinterprétations brisent la carapace narrative de personnages cultes pour révéler leur psyché. Matériaux, construction et format de collection Façonnée en vinyle lisse et brillant, la sculpture est présentée dans un coffret collector rouge orné d'un dessin au trait blanc représentant la figurine et d'une étiquette. Ses surfaces moulées avec précision et sa peinture impeccable témoignent de la collaboration constante de KAWS avec les professionnels de la fabrication de jouets, élevant ainsi cette pièce de collection au rang d'œuvre d'art. Le socle de la sculpture porte des inscriptions de l'artiste, confirmant son appartenance à la collection grandissante de sculptures en vinyle rares de KAWS. Chaque aspect du design, de l'échelle à l'emballage, renforce la double identité de la sculpture, à la fois jouet et objet d'art, l'inscrivant dans l'esprit tactile et accessible du Street Pop Art et du Graffiti, tout en soulignant l'exclusivité des objets de collection d'art. L'héritage du remix de Brian Donnelly dans la sculpture moderne Brian Donnelly, né aux États-Unis en 1974, est passé de la culture graffiti et des collaborations dans le monde de la mode à une figure emblématique du pop art et de la sculpture sur vinyle. Son personnage, Astro Boy Red, a été décliné sous de nombreuses formes sculpturales et numériques, exprimant souvent l'aliénation, la lassitude et le deuil. Avec Astro Boy Red, Donnelly applique ce même vocabulaire émotionnel à un personnage préexistant, l'enrichissant d'une réflexion culturelle sur la nostalgie, le fandom et la performance. La figure reflète le poids de l'héritage et de la visibilité dans un monde saturé de médias, où même les identités héroïques flanchent sous la pression existentielle. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du graffiti, Astro Boy Red est une étude de réinterprétation : il s'empare du mythe de l'innocence technologique et le transforme en une posture de souffrance humaine. C'est un objet de contrastes : héroïque et vaincu, iconique et fracturé, parfaitement modelé et pourtant émotionnellement vulnérable.

    $6,126.00

  • Sale -15% Baby Milo X Hajime Sorayama Gold 1000% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Bébé Milo X Hajime Sorayama Gold 1000% Be @ rbrick x Bape - Un singe qui se baigne

    Baby Milo X Hajime Sorayama - Gold 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine de Collection par Bape - A Bathing Ape x Medicom . 2022 A Bathing Ape Bearbrick Rare à collectionner , neuf en boîte

    $3,259.00 $2,770.00

  • Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Boba Fett Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2013 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Édition limitée 2013 à 500 exemplaires : Chum Companion, vinyle peint, format 10,5 x 5 x 3,5 pouces, impression sur le pied. Présenté avec sa boîte d'origine. Exemplaire exceptionnel, boîte en parfait état. Timbre impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifié par sceau et numéro de série unique. Boba Fett Companion de KAWS : une icône culturelle du pop art urbain La figurine Boba Fett Companion de KAWS, pseudonyme de l'artiste Brian Donnelly, est une pièce rare et authentique qui fusionne avec brio culture pop et art contemporain. Sortie en 2013 à 500 exemplaires, cette figurine en vinyle peint est une œuvre d'art de collection remarquable. Cette sculpture de 26,7 x 12,7 x 8,9 cm représente le personnage emblématique de Star Wars dans le style distinctif de KAWS. Elle séduira les fans de la saga de science-fiction légendaire ainsi que les amateurs de street art et de graffiti. Détaillant l'authenticité de l'œuvre de KAWS La figurine Boba Fett Companion témoigne d'un souci du détail et d'un savoir-faire exceptionnels, distinguant les pièces authentiques des contrefaçons. Chaque figurine est authentifiée par des sceaux et un numéro de série unique, et arbore un hologramme officiel apposé sur la boîte – une caractéristique absente des versions contrefaites. La couleur de l'emballage intérieur en plastique, qui a conservé toute sa beauté malgré le temps, et l'état impeccable de la boîte attestent également de son authenticité. Le motif est estampillé sur le pied, et les photos de l'exemplaire présenté illustrent la méticulosité dont KAWS fait preuve dans son travail. De l'art urbain aux objets de collection emblématiques Le parcours artistique de KAWS a débuté par son intérêt pour l'art urbain et le graffiti dans le New Jersey, intérêt qui a pris une dimension nouvelle lors de son arrivée à New York dans les années 1990. Connu pour ses détournements d'images publicitaires aux arrêts de bus et dans les cabines téléphoniques, KAWS a insufflé sa vision unique à l'espace public, y imprimant sa signature désormais célèbre. Le Boba Fett Companion est l'aboutissement de ce parcours, alliant l'esprit rebelle du street art à la production méticuleuse d'objets de collection en édition limitée. Dans le vaste récit du pop art urbain, l'œuvre de KAWS témoigne du potentiel immense du genre. Son Boba Fett Companion n'est pas qu'une simple figurine : c'est un véritable dialogue culturel, unissant l'univers du cinéma légendaire et la force subversive du graffiti. Des œuvres comme celle-ci soulignent le pouvoir transformateur du street art, l'élevant des marges de la ville au prestigieux cercle des sculptures de collection. KAWS : De graffeur à phénomène pop art. Brian Donnelly, alias KAWS, a su s'imposer comme l'un des artistes pop les plus marquants de sa génération, après avoir fait ses armes dans le street art. Ses débuts dans le monde de l'art ont commencé avec la bombe de peinture et la rue comme toile, où il a façonné son imagerie si particulière et développé des figurines en vinyle iconiques, convoitées dans le monde entier. L'essence du travail de KAWS réside dans sa capacité à fusionner l'énergie et la rébellion du graffiti avec l'esthétique sophistiquée du pop art. Ses créations ne sont pas de simples jouets, mais un mélange subtil de ses premières techniques de graffiti et d'une esthétique pop art aboutie. Chaque pièce, souvent éditée en série limitée, est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Ceci témoigne de la place unique qu'occupe KAWS : un pont entre le street art underground et le marché de l'art. Malgré leurs formes souvent simplifiées, presque caricaturales, les figurines de l'artiste sont réputées pour leurs couleurs vives, leurs yeux barrés d'une croix et leur capacité à susciter l'émotion. Ce style unique fusionne l'expérience de KAWS dans le graffiti et sa critique incisive de la société de consommation. À travers ses « art toys », un thème récurrent dans ses sculptures monumentales et ses œuvres exposées en galerie, KAWS dissèque le lien entre les émotions humaines et la marchandisation des personnages.

    $10,935.00

  • Mona Lisa Discovering Fools Paradise Art Toy Sculpture by Straveling Muzeum

    Straveling Muzeum Mona Lisa Discovering Fools Paradise Art Toy Sculpture par Straveling Muzeum

    Mona Lisa - Découvrir le paradis des fous, sculpture en vinyle et PVC en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop art moderne Straveling Muzeum . 2022 17.24 ZCWO et Straveling Muzeum 15x217.4 Présenté avec boîte Mona Lisa - Découverte par Fools Paradise et Straveling Muzeum : Une nouvelle vision du street art pop et du graffiti « Mona Lisa - Discovering » est une sculpture en vinyle et PVC en édition limitée, une œuvre d'art révolutionnaire née de la collaboration entre Fools Paradise et Straveling Muzeum, en partenariat avec ZCWO. Sortie en 2022, cette sculpture réinterprète le chef-d'œuvre intemporel de Léonard de Vinci avec une touche de modernité audacieuse et ludique. Mesurant 43,8 cm, elle est présentée dans un coffret soigné qui renforce son statut d'objet de collection. Cette réinterprétation fusionne le classique et le contemporain, insufflant à la Joconde une énergie vibrante puisant son inspiration dans la culture pop moderne, l'animation et la science-fiction, et s'intégrant parfaitement à l'univers en constante évolution du street art et du graffiti. Innovation artistique et excellence technique à l'origine de la Joconde - À la découverte de Le design de Mona Lisa - Discovering présente un effet de superposition mécanique qui découpe la figure en douze segments distincts, évoquant une technologie futuriste tout en préservant l'élégance historique du portrait original. Ces sections révèlent une double identité, fusionnant le visage serein et familier de la Joconde traditionnelle avec une version colorée et caricaturale, inspirée des précédents designs de boîtes surprises de ZCWO. Le contraste saisissant entre les segments réalistes et le noyau animé et ludique interroge les notions d'authenticité, de valeur et de transformation dans l'art. Cette présentation en couches rend également un hommage subtil au film Total Recall, faisant référence à la scène inoubliable des identités dissimulées et des couches cachées, en parfaite adéquation avec l'esprit subversif du Street Pop Art et du Graffiti. Le rôle de Fools Paradise et de Straveling Museum dans l'art de la culture pop contemporaine Fools Paradise, réputé pour ses objets d'art avant-gardistes et ses réinterprétations d'icônes culturelles, a collaboré avec Straveling Muzeum pour créer une œuvre qui capture l'essence même de l'admiration pour l'art classique et de sa réinterprétation pop. En fusionnant vinyle et PVC en une sculpture unique et détaillée, ils mettent en valeur à la fois le côté ludique et le savoir-faire qui caractérisent l'art de collection moderne. Leur capacité à intégrer harmonieusement des références aux beaux-arts classiques et à l'imagerie pop contemporaine est au cœur même du Street Pop Art et du graffiti, où l'art traditionnel est réinventé à travers le prisme de médiums accessibles et populaires. Ce projet ne se limite pas à la nostalgie ou à un simple hommage ; il contribue activement à redéfinir le regard que la société porte sur les œuvres d'art historiques à l'ère du numérique et de la production de masse. L'impact culturel et l'attrait de la Joconde pour les collectionneurs - À la découverte de « Mona Lisa - Discovering » est bien plus qu'un hommage ludique ; c'est une affirmation de la pertinence intemporelle de l'art classique réinterprété à travers le langage dynamique du street art, du pop art et du graffiti. L'alliance d'un sujet universel et de techniques visuelles contemporaines en fait une pièce incontournable pour les collectionneurs sensibles à l'innovation et au commentaire culturel. Le souci du détail, de la superposition segmentée à la qualité des matériaux (vinyle et PVC), transforme cette sculpture, d'une simple curiosité, en une œuvre d'art à part entière. Présentée dans son coffret, elle fusionne histoire de l'art, culture urbaine et innovation pop, confirmant l'idée que même les icônes les plus vénérées peuvent être revisitées et présentées à un nouveau public grâce à des collaborations audacieuses et créatives.

    $850.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • 2018 Iron Man Tuvalu Silver Dollar- MS 70 | NGC Marvel Graded Coin

    Coins & Currency Dollar en argent Iron Man de Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce certifiée Marvel par NGC

    Dollar en argent Iron Man Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce commémorative authentique et rare, certifiée NGC, sous capsule rouge, monnaie australienne mondiale. Ce dollar en argent Iron Man de Tuvalu, millésime 2018, est une pièce exceptionnelle qui allie avec brio excellence numismatique et popularité auprès des collectionneurs. Classée MS 70 par NGC, cette pièce commémorative bénéficie de la certification la plus exigeante, garantissant un état impeccable et son authenticité. Frappée en argent pur et émise officiellement par Tuvalu, elle arbore des images emblématiques de Marvel Comics qui séduiront aussi bien les numismates avertis que les passionnés de super-héros. Son encapsulage professionnel assure une protection et une authentification permanentes, faisant de cette pièce un véritable investissement. Rare sur le marché, notamment dans cette qualité exceptionnelle, elle constitue un ajout de choix à toute collection de monnaies du monde ou d'objets Marvel.

    $250.00

  • Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2007 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Figurine Chum Companion en vinyle peint, édition limitée 2007 à 500 exemplaires. Dimensions : 24,8 x 11,4 x 8,9 cm. Estampillée sur le pied. État neuf, la cape est encore scellée dans son emballage d'origine avec la boîte. Exemplaire exceptionnel ; la boîte est en excellent état. Estampille impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifiée par les scellés et un numéro de série de suivi unique. Remarquez les détails soignés, absents des contrefaçons. Un hologramme officiel est apposé sur la boîte, contrairement aux contrefaçons. L'emballage intérieur en plastique présente une coloration conforme à son âge. Figurine originale vérifiée Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake, personnage légendaire de science-fiction Star Wars. L'intersection du pop art urbain et du graffiti dans le livre Darth Vader Companion de KAWS La figurine « Darth Vader Companion » de KAWS illustre parfaitement comment l'esprit rebelle du street art et du graffiti peut se traduire par la création d'œuvres profondément ancrées dans la culture populaire, tout en s'imposant comme des pièces de collection. Cette édition limitée de 2007, objet de convoitise pour les amateurs d'art et les fans de l'univers Star Wars, incarne la vision du célèbre artiste Brian Donnelly, alias KAWS. Son approche artistique, puisant ses racines dans les sous-cultures du graffiti et du street art, insuffle une nouvelle vie au personnage iconique de Dark Vador, le présentant sous un angle à la fois contemporain et empreint de nostalgie. Produite à seulement 500 exemplaires, la « Darth Vader Companion » est un gage d'exclusivité dans le monde de l'art. Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique et authentifiée par des sceaux garantissant sa provenance. La perfection du tampon sur le pied de la figurine et l'état impeccable de la boîte, ainsi que la cape encore scellée dans son emballage d'origine, témoignent de l'état impeccable de cet objet de collection. Un témoignage d'authenticité et de savoir-faire Les dimensions de cette sculpture (24,8 x 11,4 x 8,9 cm) sont mises en valeur par la finesse des détails qui caractérisent l'œuvre de KAWS. Un hologramme officiel apposé sur la boîte garantit son authenticité et distingue cette pièce originale des innombrables contrefaçons. Le soin apporté à la conception de la figurine, avec ses éléments signatures tels que les yeux barrés et la réinterprétation par l'artiste de l'armure de Dark Vador, illustre la fusion entre l'art urbain et la précision d'un artisanat d'art. L'emballage plastique intérieur, dont la couleur a conservé son aspect d'origine malgré son âge, confirme son excellent état de conservation. Cette attention portée à la préservation est primordiale dans le monde des objets de collection, où l'état de conservation influence considérablement la valeur et la valeur d'une pièce. Impact culturel et mérite artistique Le compagnon de Dark Vador se situe au carrefour du pop art urbain et de l'univers cinématographique de Star Wars, créé par Lucasfilm. KAWS, qui a débuté sa carrière artistique comme graffeur dans les rues de New York, a toujours su fusionner avec brio l'iconographie commerciale et son esthétique unique. Cette œuvre ne fait pas exception : elle représente une affirmation audacieuse dans le domaine du pop art urbain, mêlant l'énergie brute et incisive du graffiti à l'histoire soignée et intemporelle de l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. En somme, le compagnon de Dark Vador est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est un commentaire sur l'influence grandissante du street art dans la culture populaire. La collaboration entre KAWS, Lucasfilm et OriginalFake illustre la capacité du pop art urbain à transcender les frontières traditionnelles et à s'imposer comme une forme d'art contemporain majeure. Collectionneurs et fans recherchent le Compagnon de Dark Vador pour sa rareté et le dialogue culturel qu'il représente : un dialogue entre la scène underground et le mainstream, entre passé et présent, entre l'art et le spectateur. Entre les mains de KAWS, l'héritage de Dark Vador est à la fois honoré et transformé, offrant une perspective inédite aussi provocatrice que respectueuse. Cette sculpture est donc une œuvre majeure qui capture l'esprit de notre époque, où le pop art urbain et le graffiti continuent de questionner, de redéfinir et d'enrichir le paysage de l'art contemporain.

    $10,935.00

  • M=bw² Collage Large Format Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Collage M=bw² Sérigraphie grand format par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    M=bw² Collage 36x48 Sérigraphie grand format par Mr. Brainwash - Thierry Guetta Tirage à la main 13 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés Œuvre d'art sérigraphiée en édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 18 exemplaires (2024). Œuvre d'art de taille 48x36, sérigraphie d'Albert Enstine tenant le panneau « Love is the Answer » debout près d'un mur recouvert de graffitis très détaillés. Confluence du génie et du street art : le chef-d'œuvre de Thierry Guetta Dans l'univers vibrant du street art, rares sont les œuvres qui égalent la profondeur intellectuelle et l'impact visuel de « M=bw² », une imposante sérigraphie grand format signée par l'éminent artiste de rue Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Cette édition limitée de 2024, signée et numérotée, se distingue par ses dimensions exceptionnelles de 122 x 91 cm. L'estampe capture le visage iconique d'Albert Einstein, se détachant sur un mur minutieusement détaillé, recouvert de graffitis, avec une pancarte proclamant « L'amour est la réponse ». Cette œuvre n'est pas seulement un hommage au physicien théoricien, mais une affirmation audacieuse dans le dialogue entre science et street art, fusionnant le domaine de la physique théorique avec l'univers viscéral et coloré du graffiti. Interprétation artistique de l'héritage d'Einstein Albert Einstein, figure emblématique du génie, est au cœur du récit visuel de Mr. Brainwash, où les fondements théoriques de l'univers rencontrent la liberté d'expression du street art. L'œuvre de Guetta condense la complexité des contributions d'Einstein à la science et son importance culturelle en une image aussi stimulante qu'esthétiquement saisissante. Chacune des 18 éditions limitées de « M=bw² » présente une palette de couleurs unique, savamment étirée à la main sur un papier d'art frangé, conférant à l'œuvre une dimension organique et une présence tactile qui évoquent la texture des graffitis sur un mur de briques. Le contraste entre la pose contemplative d'Einstein et le chaos vibrant des graffitis en arrière-plan invite le spectateur à réfléchir au rapport entre ordre et entropie, théorie et pratique, retenue et expression. Cette sérigraphie incarne un dialogue interdisciplinaire, encourageant des interprétations qui transcendent les frontières de l'art, de la science et de la philosophie. L'hommage visuel de Guetta au street art, au pop art et au graffiti Le choix de Mr. Brainwash de représenter Einstein dans le contexte du graffiti révèle l'appréciation de l'artiste pour la sagesse intrinsèque et le potentiel révolutionnaire de la science et du street art. Le collage « M=bw² » devient un geste symbolique, associant le pouvoir transformateur de l'amour, évoqué par le signe d'Einstein, à celui du street art. En superposant un message aussi profond sur un mur couvert de graffitis anonymes, Guetta rend hommage à l'esprit communautaire et souvent révolutionnaire de ce mouvement. L'œuvre s'inscrit ainsi dans le récit plus large du Street Pop Art et du Graffiti, affirmant la valeur de l'amour comme réponse fondamentale et universelle, à l'image des réponses qu'Einstein cherchait dans ses équations. Dans chaque couche de peinture et chaque ligne sérigraphiée avec précision, « M=bw² » reflète la nature multiforme de la connaissance et de la créativité humaines. L'œuvre de Guetta témoigne de l'influence persistante des figures historiques emblématiques et du pouvoir de l'art de réinterpréter et de réinventer leur héritage, en résonance avec la culture contemporaine et le discours social. Le street art, en tant que médium, a souvent constitué un langage visuel pour les marginalisés et les sans-voix, et dans « M=bw² », il articule un message qui mêle l'intellectuel et l'émotionnel, l'historique et l'immédiat. À travers « M=bw² », Thierry Guetta continue de façonner le pouls du street art, lui assurant non seulement son rôle de mode d'expression artistique, mais aussi celui de vecteur d'un commentaire social et intellectuel profond. L'œuvre nous rappelle que l'essence de figures marquantes comme Einstein peut renaître et acquérir une nouvelle pertinence entre les mains d'artistes visionnaires, et que les questions existentielles demeurent aussi pertinentes dans les ruelles ornées de graffitis que dans les annales de la science. Dans l'estampe de Guetta, le message « L'amour est la réponse » se dresse comme une vérité universelle qui transcende les domaines de l'art, de la science et de l'expérience humaine.

    $12,252.00

  • Hexbug Nano Flash 5 Pack Red Art Object Toy by Supreme

    Supreme Hexbug Nano Flash Lot de 5 objets d'art rouges par Supreme

    Pack de 5 Supreme Hexbug Nano Flash - Rouge Édition Limitée Jouet d'Art de Collection Créateur Œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Supreme. Rouge 2021 FW21

    $140.00

  • Flux Capacitor Ad Giclee Print by Timba Smits

    Timba Smits Condensateur de flux Ad Giclee Print par Timba Smits

    Flux Capacitor Ad- 1.21 Gigawatts Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Timba Smits.

    $217.00

  • Sign Be Still My Heart Icons Art Toy by Chris RWK- Robots Will Kill

    Chris RWK- Robots Will Kill Panneau « Be Still My Heart » - Icônes Art Toy par Chris RWK - Robots Will Kill

    Signe Be Still My Heart Icons Art Toy par Chris RWK - Robots Will Kill Limited Edition Vinyl Sculpture Collectible Artwork par Pop Street Artist x UVD Toys. Édition limitée 2023 à 50 exemplaires. Œuvre d'art de 10 x 19 cm (4 x 7,5 pouces). Neuve en boîte, estampillée et imprimée. Robot RWK jaune représentant Homer Simpson stylisé, personnage de la série télévisée et des films Les Simpson, tenant une pancarte où l'on peut lire : « Be Still My » (symbole du cœur). Sculpture en vinyle « Be Still My Heart » de Chris RWK : une icône du street art L'œuvre « Be Still My Heart » de Chris RWK, fruit d'une collaboration avec UVD Toys, incarne à merveille la fusion entre l'esthétique du pop art urbain et l'essor du marché des objets de collection. Cette pièce en édition limitée à seulement 50 exemplaires est une représentation saisissante du style unique de l'artiste. Chris RWK, figure influente du street art, s'est fait un nom grâce à ses images chargées d'émotion, mettant souvent en scène des robots comme métaphores de l'expérience humaine. L'œuvre représente un robot stylisé dans la teinte jaune caractéristique d'Homer Simpson, personnage de la série culte « Les Simpson », tenant une pancarte où l'on peut lire « Be Still My (Heart Symbol) ». L'expression émotionnelle sous forme de pop art urbain Cette pièce de collection transcende la frontière entre simple jouet et œuvre d'art, offrant un commentaire saisissant sur la condition humaine. Le robot, figure souvent froide et impassible, est juxtaposé à un message d'une sincérité profonde, créant un contraste central dans le travail de Chris RWK. L'expression « Be Still My Heart » est un appel au calme face à la tourmente émotionnelle, un thème qui résonne profondément dans le contexte chaotique de la vie urbaine. Avec son sceau d'authenticité estampillé et imprimé, cette pièce capture l'essence même du street art, capable de communiquer des émotions complexes à travers une imagerie à la fois simple et profonde. Impact et héritage de Chris RWK dans le mouvement Art Toy L'édition limitée de « Be Still My Heart » souligne la valeur de collection des art toys et leur statut très prisé au sein de la communauté du street art. Chaque sculpture, neuve et minutieusement réalisée, est une extension tangible de l'œuvre de Chris RWK, permettant aux passionnés de posséder un fragment de cette culture. Cet objet de collection témoigne de la tendance croissante des artistes de rue à transposer leur travail en formes tridimensionnelles, étendant ainsi leur influence des murs des villes aux étagères des collectionneurs. L'incursion de Chris RWK sur le marché des art toys en vinyle avec « Be Still My Heart » est une réflexion sur la marchandisation de l'art dans la société contemporaine et sur le besoin persistant de connexion et d'expression émotionnelle. Le véritable nom de l'artiste, associé à Robots Will Kill, est devenu synonyme d'un style qui capture l'esprit de la vie urbaine moderne, et sa collaboration avec UVD Toys représente un moment clé dans la fusion entre le street art et les objets d'art tangibles. Cette œuvre n'est pas seulement un objet de collection, mais un symbole du pouvoir durable du pop art urbain à susciter l'intérêt, à captiver et à perdurer.

    $450.00

  • Optimus Prime Transformers Red 200% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Optimus Prime Transformers Red 200% Be @ rbrick x Bape - Un singe de bain

    Optimus Prime Transformers - Rouge 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom x Bape - Figurine de Collection A Bathing Ape en Vinyle. Neuf en boîte - Medicom Toy s'est associé à BAPE et Transformers pour créer un Bearbrick Optimus Prime 200% rouge entièrement transformable. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% est un Bearbrick orné de touches de rouge. Grâce à un levier situé à l'arrière, ce Bearbrick se transforme entièrement, passant d'une figurine à l'allure d'ours ressemblant à Optimus Prime à une figurine Optimus Prime plus reconnaissable, prête à affronter les Decepticons. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% verte est sortie en 2021.

    $320.00

  • Astro Boy Hoodie- Black Light Art Toy by Faile

    Faile Sweat à capuche Astro Boy - Black Light Art Toy par Faile

    Sweat à capuche Astro Boy - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Faile x Deluxx Fluxx x ToyQube. En collaboration avec le sweat à capuche FAILE x Deluxx Fluxx x ToyQube Astro Boy, l'emblématique Astro Boy prend vie dans l'univers sonore et visuel du club Deluxx Fluxx, grâce à une luminescence UV noire. Il porte un sweat à capuche et une veste de survêtement personnalisés. Célébrant l'esthétique du célèbre club Deluxx Fluxx de Detroit, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires mesure 25 cm de haut.

    $863.00

  • Sale -15% Baby Milo X Hajime Sorayama Silver 1000% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Bébé Milo X Hajime Sorayama Silver 1000% Be @ rbrick x Bape - A Bathing Ape

    Baby Milo X Hajime Sorayama - Silver 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine d'Art de Collection Bape - A Bathing Ape. 2022 A Bathing Ape Bearbrick Rare à collectionner , neuf en boîte

    $3,259.00 $2,770.00

  • Vader Metal Silkscreen Print by Craig Drake

    Craig Drake Sérigraphie en métal Vador par Craig Drake

    Vader - Édition limitée métal, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur plaque de métal par Craig Drake, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dark Vador, personnage de la série télévisée, des films et des jeux Star Wars, sur une plaque de métal.

    $352.00

  • VOLTEQ 20 Inch Dunny Art Toy by Quiccs

    Quiccs VOLTEQ 20 pouces Dunny Art Toy par Quiccs

    VOLTEQ 20 Inch Limited Edition Dunny Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Quiccs. Figurine Dunny TEQ63 sur le thème de Voltron, 2022, mesurant 20 pouces de haut, édition limitée à 500 exemplaires. Kidrobot s'associe une nouvelle fois à l'artiste Quiccs pour donner vie à la fusion de TEQ et Dunny dans une création épique. Découvrez la figurine VOLTEQ Dunny de 50 cm (20 pouces), une œuvre en vinyle signée Quiccs, illustrateur, designer de jouets et graffeur philippin. Ce Dunny géant de 50 cm est une pièce maîtresse inspirée des mechas et basée sur le personnage TEQ63 de l'artiste, un héros post-apocalyptique évoluant dans une société dystopique.

    $793.00

  • John Titor Rookie Unmasked Edition Art Object by GAS Trading Card

    GAS Trading Card Carte à collectionner John Titor Rookie Unmasked Edition par GAS

    Carte de recrue de John Titor - Édition non masquée. Impression sur carte à collectionner GAS. Édition limitée numérotée à 100 exemplaires (2022). GAS SERIES 2 #21 John Titor Rookie Unmasked Edition, objet d'art par GAS Trading Card L'énigme de John Titor : voyageur temporel ou légende d'Internet ? Aux balbutiements d'Internet, une figure a émergé, suscitant discussions, débats et intrigues pendant des années. Il s'agit de John Titor, autoproclamé voyageur temporel venu de 2036. GAS Trading Cards, surfant sur la vague culturelle de l'époque, a sorti en 2022 la carte de recrue John Titor – Édition Démasquée – en édition limitée et numérotée à 100 exemplaires. Cette carte GAS SERIES 2 n° 21 capture l'essence énigmatique d'une histoire devenue un pilier du folklore internet. L'héritage de John Titor et le phénomène des cartes à collectionner GAS L'histoire de John Titor a débuté en novembre 2000 lorsqu'il a commencé à publier sur des forums en ligne, prétendant être un militaire voyageant dans le temps en mission pour récupérer un rare ordinateur IBM 5100 de 1975. Son but ? Déboguer d'anciens programmes informatiques dans le futur. Son récit était riche en détails, notamment sur la construction d'une machine à voyager dans le temps et des prédictions inquiétantes de guerres nucléaires et de bouleversements sociaux. L'arrêt brutal de ses publications en mars 2001 a marqué durablement la communauté internet. Qu'il s'agisse d'une histoire vraie ou d'un canular bien ficelé, l'histoire de John Titor a été un élément fondamental pour d'innombrables théories du complot et discussions spéculatives en ligne. Cet impact culturel fait de la carte à collectionner John Titor GAS un hommage approprié à un individu – ou une idée – qui a captivé l'imagination de l'ère numérique. Voyage dans le temps et culture populaire : l'influence de John Titor sur l'art L'histoire de John Titor s'entremêle avec des thèmes récurrents dans le pop art, le street art et le graffiti. Ces formes d'art puisent souvent dans des icônes et des récits culturels, les réinterprétant dans l'espace public ou sur le support des objets de collection. La carte à collectionner GAS est un support moderne qui fait le lien entre narration et art visuel. Véritable artefact de la culture pop, elle est un fragment d'histoire qui incarne l'esprit d'une époque marquée par ses mystères et l'essor de la culture internet. L'édition « Unmasked » de la carte John Titor invite collectionneurs et passionnés à posséder un morceau de cette mythologie moderne. Son design reflète la capacité de la carte à collectionner à saisir et à préserver des phénomènes culturels, à l'instar du street art qui capte l'air du temps sur les murs des villes. Le phénomène John Titor L'histoire de John Titor, qu'elle soit un aperçu d'un univers parallèle ou une fiction narrative élaborée, s'est indéniablement inscrite dans le tissu culturel des débuts d'Internet. La carte à collectionner GAS dédiée à Titor rend hommage au pouvoir du récit et à la fascination de l'inconnu. Elle symbolise la manière dont les histoires peuvent transcender leurs origines pour s'intégrer à un dialogue plus vaste, influençant l'art, la culture et l'imaginaire collectif. La carte de recrue John Titor – Édition Démasquée de GAS Trading Cards n'est pas qu'un simple objet de collection ; c'est un sujet de conversation et un témoin de l'époque qu'elle représente. C'est un artefact qui nous rappelle le pouvoir d'Internet à diffuser des idées et des histoires, et comment ces histoires peuvent prendre vie, inspirant l'art, les discussions et même les cartes à collectionner. Alors que nous continuons à naviguer dans un océan toujours plus vaste d'informations et de récits en ligne, l'histoire de John Titor nous rappelle les débuts d'Internet et sa capacité indéfectible à faire naître des légendes qui captivent notre curiosité et notre esprit artistique.

    $134.00

  • Asstronaut 333 HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Astronaut 333 HPM Impression Giclée Embellie à la Main par Marwan Shahin

    Asstronaut 333 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier Photographique Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Marwan Shahin. « Asstronaut 333 » transcende une autre dimension. Ce troisième opus de la série Asstronaut est une édition très limitée à 33 exemplaires. Chaque Asstronaut est accompagné d'un casque holographique. Peint et orné à la main par l'artiste, chaque tirage est unique. « Asstronaut 333 », 2021, 50,8 x 63,5 cm, acrylique, glacis, giclée sur papier à gravure, orné à la main, signé, numéroté et estampillé. Légères pliures au centre de l'image, n'affectent pas l'image une fois encadrée.

    $352.00

  • Back to The Future Part III Delorean Skateboard Deck by DKNG

    DKNG Planche de skateboard Back to The Future Part III Delorean par DKNG

    Planche de skateboard en édition limitée Delorean, inspirée de Retour vers le futur III, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine DKNG. 2020 Célébrez le 35e anniversaire de Retour vers le futur avec un skateboard en forme de DeLorean (Partie II), conçu par DKNG et fabriqué par Madrid Skateboards. Édition limitée à 200 exemplaires.

    $237.00

  • The Real OG 5oz Steel Edition Canbot Canz Art Toy by Czee13

    Czee13 Le véritable Canbot Canz Art Toy OG Steel Edition de 5 oz par Czee13

    Canbot Canz, édition acier 5oz, rare et limitée, en résine, objet de collection, œuvre d'art par Czee13 (graffiti de rue) Canette écrasée en résine de 142 g (5 oz), design créé par Czee13. Chaque pièce est fabriquée artisanalement avec soin à New York par Clutter Studios ! Édition limitée à 10 exemplaires. Cette édition est vendue sans coffret.

    $406.00

  • Lucky Cat Android AP Set Signed Art Toy by Shane Jessup

    Shane Jessup Lucky Cat Android AP Set Signé Art Toy par Shane Jessup

    Ensemble Lucky Cat Android AP, jouet de collection en vinyle en édition limitée signé par l'artiste de graffiti de rue Shane Jessup. Coffret scellé d'une édition limitée signée de 2013, contenant des figurines d'art de l'artiste Shane Jessup. Épreuve d'artiste signée, édition spéciale. Coffret de 12 figurines d'art signées, sous blister. Conçues par l'artiste Shane Jessup, ces adorables androïdes porte-bonheur symbolisent la richesse, la prospérité et la protection pour votre maison ou votre entreprise. Chaque androïde « Chat porte-bonheur », présenté dans une boîte vitrine, est fourni avec un accessoire et un bras articulé. Chat porte-bonheur doré ACCESSOIRE Pièce Koban BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Prospérité en affaires Chat porte-bonheur blanc ACCESSOIRE Pièce Koban BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Chance générale en affaires Chat porte-bonheur noir ACCESSOIRE Pièce Koban BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Protection des affaires Chat porte-bonheur noir ACCESSOIRE Pièce de collier BRAS LEVÉ Droite UTILISATION SUGGÉRÉE Sécurité, protection contre le mal Chat porte-bonheur violet ACCESSOIRE Clochette de collier BRAS LEVÉ Droite UTILISATION SUGGÉRÉE Chance en santé, beauté Chat porte-bonheur rose ACCESSOIRE Clochette de collier BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Chance en amour Chat porte-bonheur rouge ACCESSOIRE Clochette de collier BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Protection contre la maladie Chat porte-bonheur vert ACCESSOIRE Carnet BRAS LEVÉ Droite UTILISATION SUGGÉRÉE Chance dans les études Chat porte-bonheur jaune ACCESSOIRE Enveloppe rouge BRAS LEVÉ Droite UTILISATION SUGGÉRÉE Chance en mariage Chat porte-bonheur bleu ACCESSOIRE Carnet BRAS LEVÉ Gauche UTILISATION SUGGÉRÉE Chance dans la carrière Chat porte-bonheur doré ACCESSOIRE Collier Pièce de monnaie BRAS LEVÉ Droit UTILISATION SUGGÉRÉE Chance en matière de richesse, bonne fortune Chat blanc porte-bonheur ACCESSOIRE Collier Pièce de monnaie BRAS LEVÉ Droit UTILISATION SUGGÉRÉE Chance générale, pureté

    $385.00

  • FL-001 Pointman Black Vinyl Figure Art Toy by Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr FL-001 Pointman Figurine en vinyle noir Art Toy par Futura 2000- Leonard McGurr

    FL-001 Pointman Figurine en vinyle noir, jouet d'art par Futura 2000 - Sculpture en vinyle de Leonard McGurr, œuvre d'art de collection par l'artiste pop street. Édition limitée 2019 à 500 exemplaires. Œuvre d'art de 9,5 x 30,5 cm (3,75 x 12 pouces). Neuve en boîte. Noire. 5 points d'articulation. Figurine FL-001 Pointman en vinyle noir par Futura 2000 La figurine FL-001 Pointman en vinyle noir est une pièce de collection saisissante, conçue par Leonard McGurr, plus connu sous le nom de Futura 2000, pionnier du graffiti et du pop art urbain. Sortie en 2019, cette figurine, éditée à 500 exemplaires, mesure 30 cm de haut et arbore une élégante finition noire. Dotée de cinq points d'articulation, cette sculpture en vinyle illustre parfaitement le style emblématique de Futura 2000, mêlant esthétique futuriste et culture urbaine. Présentée dans un coffret exclusif, cette figurine est à la fois une œuvre d'art et un témoignage de l'influence durable de l'artiste sur le monde de l'art. Une vision futuriste en vinyle Le Pointman FL-001 est immédiatement reconnaissable comme une extension du langage stylistique abstrait et avant-gardiste de Futura 2000. Ses membres allongés, ses traits anguleux et sa finition noire minimaliste évoquent une sophistication presque surnaturelle. Grâce à ses cinq points d'articulation, cette figurine n'est pas seulement une sculpture statique, mais aussi une œuvre d'art interactive. La palette monochrome renforce son esthétique futuriste, permettant au spectateur de se concentrer sur les détails sculpturaux complexes et la forme dynamique qui caractérisent la série Pointman de Futura 2000. Le génie de Futura 2000 Leonard McGurr, plus connu sous le nom de Futura 2000, est un artiste légendaire qui s'est imposé sur la scène graffiti des années 1980. Reconnu pour son approche abstraite du graffiti et son utilisation novatrice de l'espace et des formes, Futura 2000 a marqué durablement le street art et l'art contemporain. Son personnage, Pointman, est devenu un motif récurrent dans son œuvre, symbolisant la fusion des éléments humains et mécaniques et faisant le lien entre l'organique et le futuriste. La figurine en vinyle FL-001 Pointman s'inscrit dans la continuité de cet héritage, donnant vie à sa vision en trois dimensions. Une pièce de collection très recherchée Avec seulement 500 exemplaires existants, la figurine FL-001 Pointman en vinyle noir est une pièce rare et précieuse pour toute collection d'art urbain ou de figurines de créateurs. Son impressionnante hauteur de 30 cm et sa finition impeccable en font une pièce maîtresse à exposer, que ce soit à la maison, dans une galerie ou au bureau. Son élégante finition noire lui confère une touche de sophistication, tandis que ses cinq points d'articulation offrent une grande variété de poses et une présentation soignée. Emballée dans un coffret sur mesure, elle est livrée complète, prête à être admirée et conservée. La figurine FL-001 Pointman en vinyle noir de Futura 2000 est bien plus qu'un simple objet de collection : elle témoigne de l'approche novatrice de l'artiste en matière de design et de sa capacité à fusionner la culture graffiti et les beaux-arts. Son édition limitée, combinée à son design saisissant et à sa portée culturelle, en fait un incontournable pour les amateurs et collectionneurs d'art moderne et de culture urbaine. Cette figurine rend hommage à l'influence durable de Futura 2000 sur l'art contemporain.

    $746.00

  • Star Wars Storm Trooper Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Compagnon Star Wars Dark Vador

    Achetez Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentic 2007 Limited Edition Painted Vinyl Art Toy Figure Sculpture Collectible Artwork par l'artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. 2007 Édition limitée de 500 Chhum Companion Vinyle peint Taille 9,75 x 4,5 x 3,5, Estampillé sur pied Apparaît comme neuf avec une cape toujours scellée dans son sac d'origine. Avec boîte, exemple extrêmement fin, boîte en très bon état. Timbre Parfait. Photos de l'exemple réel. Authentifié avec sceaux et numéro de série de suivi unique inclus. Remarquez les petits détails, ceux qui n'existent pas dans les contrefaçons. A également un sceau hologramme officiel apposé sur la boîte, que les contrefaçons n'ont jamais. Emballage intérieur en plastique coloré en fonction de l'âge. Original vérifié Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake Star Wars Legendary Sci-Fi Character. Les préoccupations artistiques de KAWS ne se limitaient pas à l'illustration. Le jeune artiste s'est intéressé à l'art urbain et aux images qu'il pouvait montrer dans ce domaine. Il a ensuite commencé à se lancer dans le graffiti dans le New Jersey. Cette facette de son travail mûrit progressivement jusqu'à son arrivée à New York dans les années 1990. KAWS a commencé à modifier les images publicitaires aux arrêts de bus et aux cabines téléphoniques. C'est alors que sa signature, KAWS, commence à apparaître dans différents coins de la ville.

    $10,935.00

  • TikkyWow MEGA TEQ63 Art Toy by Quiccs

    Quiccs Jouet artistique TikkyWow MEGA TEQ63 par Quiccs

    TikkyWow MEGA TEQ63, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Quiccs x Martian Toys. Figurine vinyle Tikkywow MEGA TEQ63 de 30 cm (12 pouces) – 2021 – par Tikkywow x Quiccs x Martian Toys. Édition limitée à 222 exemplaires dans la boîte Artist Series MegaTEQ 01. Bulletpunk : La Quête de la Fin du Jeu.

    $323.00

  • Optimus Prime Transformers- Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    BE@RBRICK Transformateurs Optimus Prime - Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    Optimus Prime Transformers - L'Âge de l'Extinction 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Bearbrick s'est associé à Transformers pour créer la figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 %. Cette figurine représente la silhouette de l'ours Bearbrick sous les traits d'Optimus Prime, tiré du film Transformers : L'Âge de l'Extinction (2014). Le Bearbrick peut être transformé pour révéler Optimus Prime dissimulé en dessous. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 % est sortie en 2015.

    $320.00

  • Murphys Law Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Sérigraphie de la loi de Murphy par Tim Doyle

    La loi de Murphy, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste pop Tim Doyle. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, série 2, 2012. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Tim Doyle « Murphy fait appliquer la loi », sérigraphie 4 couleurs sur papier Cougar 100#, édition signée et numérotée de 150 exemplaires, 45,7 x 61 cm

    $229.00

  • Chum 22 Pink Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Chum 22 Pink Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Chum 22 Pink Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2022. Dimensions : 7,7 x 11,6 x 3,5 pouces. Neuve dans sa boîte. Estampillée/imprimée. Pied représentant Pink KAWS Chum, un ami proche, debout, les mains sur les hanches. Par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Neuf dans sa boîte. À la croisée de l'art contemporain et de la rue, l'extraordinaire « Chum 22 Art Toy », imaginée par l'illustre Kaws, alias Brian Donnelly, est une sculpture en vinyle unique, sortie en 2022. Elle met en valeur les détails complexes et les motifs iconiques caractéristiques de l'œuvre de l'artiste. Avec ses couleurs vibrantes et son design inspiré de l'esthétique urbaine, cette pièce impressionnante mesure 19,5 x 29,5 x 8,9 cm, prouvant que l'art peut être à la fois compact et percutant. Issu du street art et du graffiti, Kaws a toujours su transcender les frontières traditionnelles de l'art. Son « Chum 22 Art Toy » ne fait pas exception. Elle incarne l'essence même de son art, à travers la figure de « Chum », un ami proche de l'artiste, posant avec assurance, les mains sur les hanches. Cette posture symbolise un esprit de rébellion, un clin d'œil à l'éthique contre-culturelle prônée par le street art. De plus, le souci du détail est manifeste, notamment dans le pied de la figurine, estampé ou imprimé, témoignant de l'engagement de Kaws envers l'authenticité et l'originalité. Fraîchement sortie de l'atelier et encore dans son emballage d'origine, cette œuvre d'art en édition limitée, déjà épuisée, est une pièce de collection prisée des amateurs. Elle illustre comment le street art, souvent perçu comme éphémère, peut être immortalisé et célébré sous des formes tangibles. À travers de telles créations, Kaws continue de bousculer les idées reçues, incitant la société à reconnaître et à apprécier la valeur artistique inhérente à la culture urbaine.

    $951.00

  • Sale -15% Untitled Pointman & Vick Silkscreen Print by Verdy x Futura 2000- Leonard McGurr

    Futura 2000- Leonard McGurr Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr

    Sérigraphie sans titre Pointman & Vick par Verdy x Futura 2000 - Leonard McGurr Tirée à la main sur papier d'art Mohawk à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 40 exemplaires (2025). Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant un lapin panda stylisé Vick tenant une créature de science-fiction Pointman en rouge, noir et blanc. Verdy x Futura 2000 : Un dialogue dynamique entre l’art urbain pop et le graffiti L'estampe sérigraphique en édition limitée de 2025, intitulée « Untitled Pointman & Vick », est une collaboration très recherchée entre deux figures emblématiques du street art et du graffiti : Verdy et Leonard McGurr, alias Futura 2000. Tirée à la main au format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), cette œuvre est limitée à seulement 40 exemplaires signés et numérotés. Elle réunit deux personnages iconiques issus de traditions visuelles très différentes : Vick, de Verdy, un hybride panda-lapin débordant de mignonnerie urbaine et d'énergie punk, et Pointman, de Futura, une forme extraterrestre angulaire d'inspiration science-fiction, qui représente depuis les années 1980 l'évolution abstraite du graffiti chez l'artiste. La synergie de ces deux figures, disposées côte à côte sur une toile blanche immaculée, crée une œuvre visuelle saisissante et unique. Fusion de personnages : de la sous-culture tokyoïte au futurisme new-yorkais Vick, figure emblématique de la culture jeune et du streetwear japonais, est ici représenté avec des lignes audacieuses, un minimalisme affirmé et une forme de rébellion. Fréquemment présent dans ses œuvres liées à Girls Don't Cry et Wasted Youth, Vick incarne l'innocence mêlée de résistance, ici capturée par une posture expressive, sa chevelure hérissée et ses longues oreilles caractéristiques. Dans cette pièce, Vick se tient avec assurance, serrant contre lui Pointman de Futura, créature devenue emblématique de l'abstraction graffiti de l'ère spatiale. Souvent dépeint comme détaché et observateur, Pointman apparaît ici anthropomorphisé, mais dans une position de connexion, suggérant un contrôle créatif, une forme de révérence, voire une confrontation. Leonard McGurr, né aux États-Unis, a redéfini l'art du graffiti par son utilisation expérimentale des formes, de l'espace négatif et du récit conceptuel. Son personnage, Pointman, a rompu avec les lettrages et les tags traditionnels, optant pour un langage visuel combinant l'énergie de la bande dessinée, la théorie cosmique et la métaphore sociale. Ce personnage investit désormais l'univers minimaliste de Verdy, brouillant les frontières entre les époques et les esthétiques. Forme minimaliste à impact maximal Imprimée en rouge, noir et blanc, la sérigraphie, par son économie visuelle, amplifie la tension et l'harmonie entre les deux personnages. La palette restreinte confère à la composition une clarté saisissante, un clin d'œil visuel à la fois à l'animation vintage et aux graphismes des fanzines punk. Chaque trait est précis. Chaque forme est éloquente. Les proportions exagérées et le style surréaliste des personnages témoignent du talent des deux artistes pour mêler humour, symbolisme et subculture dans une expression visuelle. L'œuvre reflète le respect mutuel entre deux univers : la narration japonaise de Verdy, axée sur le design, et la rébellion avant-gardiste américaine de Futura. Une estampe de collection pour l'avant-garde artistique mondiale Tirée à seulement 40 exemplaires numérotés et signés, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm est une pièce rare qui unit deux forces artistiques internationales en une œuvre unique. Bien plus qu'une simple collaboration, elle incarne la dynamique intergénérationnelle du street art et du graffiti. Les fans et collectionneurs des deux artistes reconnaîtront immédiatement la portée culturelle et historique de cette composition. Verdy et Futura 2000 ont créé ensemble un moment qui célèbre l'iconographie figurative comme un art contemporain légitime, émotionnel et profondément marquant. Cette estampe n'est pas qu'une œuvre visuelle : elle témoigne de la rencontre de deux univers artistiques.

    $5,225.00 $4,441.00

  • Vader Standard Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Vader Standard Archival Print par Marly Mcfly

    Vader - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Marly Mcfly. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 40 exemplaires. Format de l'œuvre : 16x16. Impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Représentation stylisée du méchant de Star Wars, Dark Vador. Mêlant l'énergie brute du street art à l'omniprésence de la pop culture, « Vader-Standard » de Marly Mcfly est une œuvre saisissante en édition limitée qui réinvente l'un des antagonistes les plus emblématiques du cinéma. Ce tirage pigmentaire d'archives capture Dark Vador sous une forme stylisée, utilisant des couleurs vives et des éléments graphiques caractéristiques du graffiti et du pop art. Chaque tirage est réalisé avec soin sur du papier d'art Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme prisé pour sa capacité à restituer les couleurs riches et saturées ainsi que la précision des détails, éléments essentiels à l'esthétique de Mcfly. Tirée à seulement 40 exemplaires, « Vader-Standard » offre exclusivité et valeur de collection, des qualités très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs. Mesurant 40,6 x 40,6 cm, l'œuvre offre à Mcfly un support idéal pour explorer la complexité du personnage de Dark Vador à travers un regard à la fois percutant et profondément ancré dans la culture populaire. Le Dark Vador de Mcfly n'est pas une simple réinterprétation d'un personnage de film, mais une représentation du méchant comme icône du lexique mondial, riche en symbolisme et ouverte à l'interprétation propre au street art. L'œuvre de Mcfly explore souvent les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la dichotomie bien/mal, dans un style vif, proche de la bande dessinée, qui interpelle et captive le spectateur. En choisissant Dark Vador comme sujet, Mcfly puise dans la conscience collective et explore la profondeur du symbolisme du personnage. Son visage se superpose à un collage de textes et d'images qui évoque le chaos et l'ordre inhérents à son histoire et aux dialogues publics traditionnels du street art. Cette œuvre témoigne de la capacité de Marly Mcfly à conjuguer la dimension subversive du street art et l'attrait universel des icônes de la pop culture, créant ainsi une œuvre non seulement audacieuse sur le plan esthétique, mais aussi d'une grande finesse dans son propos. « Vader-Standard » est un parfait exemple de la manière dont les artistes contemporains peuvent faire le lien entre différentes formes d'expression visuelle pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui parle aussi bien à l'amateur d'art qu'au passionné de culture pop.

    $217.00

  • Peanuts Runner Linus & Charlie Brown Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Clockwork Orange Giclee Print par Raid71

    Achetez It's a Nightmare Charlie - Clockwork Orange Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper par Pop Culture Graffiti Artist Raid71. Peanuts Charlie Brown Halloween Déguisé en voyou Orange Mécanique. 5" x 5" Giclee signé, numéroté.

    $86.00

  • Optimus Prime 14 Original Acrylic Painting by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino

    Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Œuvre unique sur panneau de gesso par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2014, format 4x4, représentant Optimus Prime, le robot de science-fiction du film, de la bande dessinée et de la série télévisée Transformers. Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Optimus Prime 14 est une superbe peinture acrylique de 2014 réalisée par Rich Pellegrino, artiste visionnaire du Street Pop Art, reconnu pour sa capacité à réinterpréter les icônes culturelles. Peinte sur un panneau de 10 x 10 cm enduit de gesso, cette œuvre unique capture l'essence d'Optimus Prime, le chef emblématique des Autobots de la saga Transformers (films, bandes dessinées et séries animées). Le style artistique de Pellegrino métamorphose ce héros robotique en une œuvre d'art contemporain vibrante, mêlant nostalgie et narration visuelle dynamique. Le concept derrière Optimus Prime 14 L'œuvre « Optimus Prime 14 » de Rich Pellegrino rend hommage à l'un des personnages les plus emblématiques de la science-fiction et de la culture populaire. Optimus Prime incarne le leadership, la résilience et la lutte pour la justice, des valeurs qui résonnent auprès du public depuis sa création dans les années 1980. L'interprétation de Pellegrino se concentre sur le visage robotique et le casque du personnage, utilisant des formes audacieuses et des coups de pinceau expressifs pour souligner sa force et sa détermination. Cette œuvre témoigne de la capacité de Pellegrino à saisir l'essence d'un personnage tout en y insufflant sa touche artistique personnelle. Le format compact (4 x 4 cm) de la peinture intensifie son impact, invitant le spectateur à une exploration approfondie de la personnalité d'Optimus Prime. Par son utilisation de l'abstraction et de la couleur, Pellegrino invite le spectateur à appréhender le personnage d'une manière nouvelle et imaginative, transcendant les limites de la représentation traditionnelle. Les techniques artistiques de Rich Pellegrino L'approche de Rich Pellegrino en matière de Street Pop Art se caractérise par sa maîtrise de la peinture acrylique, lui permettant de créer des compositions vibrantes et texturées. Dans Optimus Prime 14, Pellegrino utilise une palette de bleus, de gris et de roses poudrés pour évoquer à la fois la nature mécanique du personnage et une profondeur expressive. L'alternance de traits marqués et de coups de pinceau plus doux et fluides crée une tension dynamique au sein de l'œuvre, reflétant le double rôle d'Optimus Prime, à la fois guerrier et chef. Le panneau apprêté offre une surface lisse et absorbante qui rehausse l'éclat de la peinture, permettant à Pellegrino de superposer couleurs et textures avec précision. Le fond légèrement vieilli et les imperfections soigneusement travaillées à la surface de la peinture ajoutent une touche de réalisme et de force, ancrant ce personnage hors du commun dans une esthétique tangible et accessible. L'impact culturel d'Optimus Prime 14 Optimus Prime 14 témoigne de l'héritage durable de la franchise Transformers et de son influence sur la culture populaire. En réinventant Optimus Prime à travers le prisme du Street Pop Art, Rich Pellegrino met en lumière l'attrait universel du personnage et sa capacité à inspirer des générations entières. Cette œuvre célèbre non seulement l'héroïsme d'Optimus Prime, mais l'élève également au rang d'œuvre d'art contemporain, faisant le lien entre la science-fiction et les beaux-arts. Pour les fans de Transformers et les collectionneurs d'art moderne, Optimus Prime 14 est une pièce unique qui allie nostalgie et innovation artistique. Elle illustre le talent de Rich Pellegrino pour transformer des icônes familières en œuvres d'art significatives, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection. Cette peinture démontre le pouvoir du Street Pop Art de réinterpréter et de recontextualiser les symboles culturels, offrant de nouvelles perspectives sur des personnages emblématiques et leur place dans notre imaginaire collectif.

    $150.00

  • MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. 3.0 Action Figure Art Object by Supreme

    Supreme MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. 3.0 Action Figure Art Object par Supreme

    Figurine articulée Supreme MG 1/100 RX-78-2 GUNDAM Ver. 3.0, édition limitée, modèle de collection Art Toy, œuvre d'art par Supreme. Édition limitée 2021, neuve en boîte. La figurine articulée Supreme MG 1/100 RX-78-2 Gundam est une réplique à l'échelle 1/100 du célèbre RX-78-2 de Mobile Suit Gundam. Fabriquée en plastique recyclé, elle arbore une teinte rouge dominante. Le bouclier du RX-78-2 est orné du logo Supreme, également présent en plus petit sur le torse et les genoux. Cette figurine a été commercialisée lors de la collection automne/hiver 2021 de Supreme.

    $352.00

  • OG Kickstarter 2020 CanBot- Glow Art Toy by Czee13

    Czee13 OG Kickstarter 2020 CanBot - Glow Art Toy par Czee13

    OG Kickstarter 2020 CanBot - Jouet d'art en vinyle édition limitée phosphorescent de 5 oz, œuvre d'art de collection par le graffeur de rue Czee13. Canbot Canz OG, édition limitée 2020, neuve en boîte, issue du Kickstarter. Disponible uniquement en participant au financement participatif du Canbot Canz 2020. Coloris rare et limité phosphorescent : jaune/vert et citron vert. Le CanBot OG Kickstarter 2020 par Czee13 Le CanBot original du Kickstarter 2020 est un exemple éclatant de l'esprit novateur qui anime la communauté du street art et du graffiti. Cette figurine de collection en vinyle, en édition limitée et conçue par le célèbre graffeur Czee13, incarne la fusion entre art underground et design d'objets de collection. Sortie en édition spéciale pour les contributeurs du Kickstarter Canbot Canz entre 2019 et 2020, cette pièce rare brille d'une teinte jaune-vert citron vert, la transformant d'un simple objet de collection en une œuvre d'art nocturne baptisée Canz GID Glowa. La phosphorescence de cette figurine de 142 g (5 oz) rend hommage à la surprise et à l'émerveillement inhérents au street art : la capacité de modifier la perception selon le contexte. À la lumière du jour, le CanBot arbore une esthétique ludique et vibrante ; dans l'obscurité, il se métamorphose, à l'image des paysages urbains qui inspirent les graffeurs, révélant une nouvelle facette lumineuse. Cette capacité de transformation reflète la nature changeante du street art lui-même, en constante évolution et en réaction à son environnement. Ce CanBot n'est pas un simple jouet ; c'est une représentation de la culture et du savoir-faire du street art, traduite en une forme que l'on peut admirer aussi bien au creux de sa main qu'en exposition. Il incarne l'énergie et l'esprit de la rue, capturés dans la forme compacte d'une bombe aérosol, outil indispensable du graffeur. Le CanBot est un hommage à la bombe de peinture, réinventée en une figure anthropomorphe dotée d'une vie et d'une personnalité. Chaque CanBot OG Kickstarter 2020 est livré neuf dans sa boîte, préservant ainsi son état pour les collectionneurs et les passionnés. Acquérir cette pièce de collection était une expérience exclusive, réservée aux participants de la campagne de financement participatif, ajoutant une dimension d'exclusivité et de communauté à l'expérience de possession. En tant qu'édition limitée, le CanBot symbolise un moment particulier pour les contributeurs, un souvenir tangible de leur soutien aux arts et une célébration de la scène street art. Au sens large, le CanBot original de Kickstarter 2020, créé par Czee13, témoigne de la créativité et de l'esprit de collaboration de la communauté du street art. Il illustre le potentiel de l'art à transcender les espaces traditionnels et à s'intégrer au quotidien, nous rappelant la joie et l'émerveillement qu'il peut susciter. Objet de collection, il se situe au carrefour de l'art et du commerce, brouillant les frontières entre art savant et culture populaire et célébrant leur fusion dans l'univers contemporain des jouets d'art de collection.

    $291.00

  • Protect What You Love Sculpture by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Sculpture « Protégez ce que vous aimez » de Dulk - Antonio Segura Donat

    Protégez ce que vous aimez. Sculpture en polyrésine en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste Dulk-Antonio Segura Donat. 2022 « PROTÉGEZ CE QUE VOUS AIMEZ » 20 cm / 15 cm (H/L) Édition limitée à 50 exemplaires. Résine. Certificat d'authenticité numéroté et signé par Dulk - Antonio Segura Donat. Présenté dans un coffret en bois. « Protégez ce que vous aimez », la dernière création d'Antonio Segura Donat (Dulk). Coffret scellé, jamais ouvert ; à manipuler avec précaution, l'œuvre étant fragile. Protégez ce que vous aimez par Dulk : Allégorie sculpturale dans l'art urbain pop et le graffiti « Protect What You Love » est une sculpture en polyrésine en édition limitée, créée en 2022 par l'artiste de rue et visionnaire espagnol Antonio Segura Donat, alias Dulk. Mesurant 20 cm de haut et 15 cm de large, cette édition collector de 50 exemplaires est signée et numérotée à la main, et présentée dans un coffret en bois avec un certificat d'authenticité. La sculpture est une représentation onirique et très détaillée de l'un des thèmes visuels les plus récurrents de Dulk : notre relation à l'environnement, la fragilité de la nature et le devoir sacré de la protéger. Elle capture l'esprit du street art et du graffiti grâce à un symbolisme audacieux, une narration surréaliste et une forme sculpturale vibrante. La pièce maîtresse de la sculpture est un ours polaire vêtu comme un nomade, sa fourrure semblant fondre comme de la cire, reposant sur un socle en forme de glace translucide. Sur son dos se dresse un assemblage fantastique d'objets : un grand arbre tortueux jaillissant d'un pot en céramique peinte, un oiseau rouge, tel un phénix, perché à mi-hauteur, des tissus tissés et des bibelots comme des sabliers et des cornes. Dulk mêle éléments naturels et artificiels avec une précision quasi rituelle. L'ours porte des lanières ornementales aux motifs rappelant les textiles indigènes, et ses cornes, semblables à des bois de cerf, ainsi que la flamme d'une bougie sur sa tête, symbolisent la conscience et le devoir sacré. Chaque élément semble avoir été placé intentionnellement, fonctionnant comme une métaphore de la responsabilité, de la culture et de la biodiversité. Symbolisme et urgence environnementale dans l'œuvre sculpturale de Dulk « Protect What You Love » incarne la fusion unique, propre à Dulk, entre plaidoyer environnemental et créativité formelle. L'ours, symbole traditionnel de force et d'endurance, est ici présenté comme accablé et déterminé. Il porte sur son dos un microcosme du monde – arbres, objets et animaux – suggérant l'interdépendance du vivant et notre responsabilité de protéger les écosystèmes fragiles. Le titre de l'œuvre n'est pas qu'un simple ornement : il en constitue le fil conducteur. Le langage visuel employé par Dulk se transpose directement de ses grandes fresques murales à ce format intimiste et tactile, démontrant l'adaptabilité de son style narratif au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'ours en fusion évoque la réalité du changement climatique et de l'érosion des habitats, tandis que les accessoires détaillés font office de totems culturels et écologiques. Dulk est connu pour son recours à l'allégorie afin de susciter une connexion émotionnelle, et cette œuvre s'inscrit dans cette tradition. La richesse des détails invite à une observation attentive, à l'instar des récits denses propres à l'art mural urbain. Ce qui peut paraître fantaisiste au premier abord se révèle rapidement urgent et émouvant, une caractéristique de l'approche de Dulk. L'objet d'art comme récit de conservation et mythe urbain Le matériau polyrésine permet une fidélité remarquable dans les détails sculpturaux, de la texture de la fourrure de l'ours aux motifs gravés du pot en céramique et aux franges du tissu. Chaque élément revêt une importance symbolique, convergeant vers une sculpture qui se lit comme un sanctuaire mobile dédié à la résilience de la nature. En intégrant des formes surréalistes et des motifs décoratifs traditionnels, Dulk inscrit cette œuvre dans la philosophie du Street Pop Art et du graffiti, où les symboles se muent en artefacts culturels et où le commentaire s'intègre au style. Soigneusement emballée dans un coffret en bois, cette édition confirme son statut d'œuvre d'art de collection et d'offrande spirituelle. La consigne d'ouvrir le coffret avec précaution souligne non seulement la fragilité physique de la sculpture, mais constitue également une reconnaissance poétique de sa fragilité thématique : le monde qu'elle représente est réel, délicat et nécessite toute notre attention. Le choix judicieux des couleurs, de la structure et de la composition confère à la sculpture une fonction non seulement décorative, mais aussi narrative. L'influence grandissante de Dulk dans la narration pop urbaine contemporaine Antonio Segura Donat continue de tisser des liens entre conscience écologique et poésie visuelle à travers son œuvre artistique protéiforme. Des fresques murales monumentales à travers l'Europe et l'Amérique du Nord aux sculptures d'art contemporain telles que « Protect What You Love », son travail place toujours la nature au centre, objet de vénération et de défense. Cette œuvre incarne l'équilibre entre rêverie et réalisme qui caractérise sa narration visuelle. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette sculpture devient un monument mobile, porteur de sens au-delà de ses dimensions. « Protect What You Love » se dresse comme un rappel sculptural de l'interdépendance, de la responsabilité sacrée et du pouvoir discret du mythe visuel. Dulk transforme le fantastique en fonctionnel, invitant le public à s'engager non seulement par la pensée, mais aussi par la présence, la collection et la contemplation. Il ne s'agit pas seulement d'art, mais d'un appel à agir par admiration.

    $1,300.00

  • [Not]WhiteChoc Bunnybot Canbot Canz Art Toy by Czee13

    Czee13 [Pas]WhiteChoc Bunnybot Canbot Canz Art Toy par Czee13

    [Not]WhiteChoc Bunnybot Canbot Canz Édition Limitée Jouet d'Art en Vinyle de Collection Œuvre d'Art de l'Artiste de Graffiti de Rue Czee13. Édition limitée 2022 à 20 canettes Canbot de 148 ml (5 oz), neuves dans leur boîte. Sculptées par Czee13 ! Conçues pour ressembler à votre lapin de Pâques en chocolat blanc préféré, avec une couture latérale ! Chaque pièce est fabriquée à la main avec amour à New York par Clutter Studios ! Édition limitée à 20 exemplaires. Silencieuse.

    $480.00

  • The Cognition Enhancement Engin Blue Dunny Art Toy by Doktor A

    Dunny Le jouet d'art Dunny bleu, moteur d'amélioration cognitive, par Doktor A.

    Le moteur d'amélioration cognitive - Blue Dunny, jouet d'art en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Doktor A. Limitée à 1000 exemplaires dans le monde, voici l'édition bleue classique. La nanohorlogerie révolutionne le monde. Ultra-rapide et ultra-compacte, elle représente le summum de l'ingénierie cognitive. Un objet indispensable pour tout Mechtorien en pleine modernisation, pour l'intégrer à l'ère de l'information. Ronson Travithick a mis au point des mécanismes d'horlogerie ultra-miniaturisés et les a utilisés comme système idéal pour générer des cerveaux. Mille fois plus complexes, plus rapides et plus intelligents que le système de poulies et de leviers installé dans la plupart des têtes de Mechtoriens. L'association avec des injecteurs statiques Teslastein brevetés optimise encore davantage le processus ! Complétez votre collection avec le Dunny Cognition Enhancer de 20 cm de Kidrobot, conçu par Doktor A.

    $184.00

  • These Violent Delights Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $493.00

  • Optimus Prime Transformer Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister

    Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 6x8, pigments d'archivage, beaux-arts, Optimus Prime Transformer debout dans un style glitch. Optimus Prime : un artefact moderne de l'expression pop art Dans l'interaction dynamique entre culture populaire et art, Optimus Prime s'impose comme une icône monumentale. L'estampe d'archives d'Adam Lister (2023) capture le redoutable leader des Transformers dans un style qui harmonise l'esthétique des jeux vidéo rétro avec les tendances avant-gardistes de l'art contemporain. Cette série limitée à seulement 50 exemplaires témoigne de l'exclusivité souvent recherchée dans l'univers du graffiti et du street art. Chaque estampe est méticuleusement réalisée sur un papier d'art mat pressé à chaud de 300 g/m², conférant une dimension tangible à l'esthétique par ailleurs numérique du glitch art. L'interprétation d'Optimus Prime par Lister, dans un style glitch, constitue un puissant récit visuel explorant les thèmes de l'héroïsme, de la technologie et de la transformation. L'utilisation de pigments d'archives garantit que chaque œuvre d'art non seulement restitue le personnage avec éclat, mais résiste également à l'épreuve du temps, à l'image de l'héritage durable de la franchise Transformers elle-même. Le format 6x8 de l'œuvre invite le spectateur à interagir avec elle de manière personnelle, faisant écho à l'expérience intime de la contemplation d'une œuvre de street art dans un espace public. De l'animation à l'impression d'archives : l'évolution d'un leader L'évolution d'Optimus Prime, de personnage animé à sujet d'œuvre d'art, reflète la transformation de la perception de l'art à l'ère moderne. Figure centrale de la saga Transformers, Optimus Prime incarne le leadership, la force et l'intégrité morale. Le choix de Lister de représenter ce personnage dans un style pixelisé et glitché en dit long sur la rencontre entre les influences de l'enfance et la sophistication de l'art contemporain. La transformation de ce personnage, de l'écran à une estampe en édition limitée, fait écho à celle du street art, passé d'un mouvement underground à une forme d'expression artistique reconnue. Cette œuvre d'Adam Lister puise dans la nostalgie des années 1980, époque où les Transformers ont captivé l'imagination des enfants comme des adultes. En représentant Optimus Prime dans un style moderniste, Lister établit un pont entre passé et présent, offrant une réflexion sur l'influence durable des icônes de la culture populaire. Son œuvre fait également allusion à la transformation des médias, soulignant la progression des animations dessinées à la main aux créations numériques, et maintenant, aux œuvres d'art multimédias qui fusionnent le design numérique avec les techniques traditionnelles d'impression d'art. Adam Lister et l'esthétique de la nostalgie numérique Adam Lister, artiste américain, est reconnu pour son talent à distiller des images complexes en leurs essences géométriques. En choisissant de représenter Optimus Prime, personnage souvent associé au changement et à l'adaptabilité, Lister interroge le pouvoir transformateur de l'art. Son approche unique des beaux-arts – puisant son inspiration dans le pop art urbain et le graffiti – remet en question les frontières traditionnelles des médiums artistiques. Optimus Prime, tel que le représente Lister, n'est pas seulement la représentation d'un personnage, mais l'incarnation de l'influence de l'ère numérique sur l'art. Le style glitch, avec sa suggestion de fragmentation et de reconstruction numériques, fait écho à l'impact du monde numérique sur la culture et la société. L'œuvre de Lister est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à réfléchir au rôle de la technologie dans l'art et au pouvoir des icônes de la culture populaire de transcender leurs supports d'origine. À travers ses tirages en édition limitée, Adam Lister offre aux collectionneurs et aux amateurs l'opportunité d'acquérir une œuvre d'art à la fois création moderne et hommage au passé. L'illustration d'Optimus Prime, aux couleurs vives et aux lignes nettes, célèbre le pouvoir d'inspiration de la culture populaire et le talent de l'artiste pour exploiter cette inspiration et créer une œuvre unique et stimulante. Elle témoigne de la pertinence toujours actuelle de personnages comme Optimus Prime et de la capacité de l'art à les réinventer pour toucher un public toujours plus large.

    $282.00

  • Chanel Dark Side HPM Stencil on Wood by Ben Frost

    Ben Frost BERCEAU EN BOIS

    Achat TITRE Multiple peint à la main original (HPM) sur panneau en bois bercé prêt à accrocher par ARTISTE graffiti street artiste pop art moderne. INFO

    $5,463.00

  • Playbot 1 Giclee Print by Mimi Yoon

    Mimi Yoon Playbot 1 Giclee Print par Mimi Yoon

    Playbot 1 Artwork Giclée en édition limitée, impression sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Mimi Yoon. Édition limitée signée pour Sneaker Con 2021

    $218.00

  • Target Practice Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Tirage giclée Target Practice par Dave Pollot

    Impression giclée Target Practice par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Format de l'œuvre : 20x16 - Impression spéciale Star Wars du 4 mai sur toile roulée. Tirage giclée Target Practice de Dave Pollot : La science-fiction s’affronte à la pastorale américaine « Target Practice » de Dave Pollot est une édition limitée de 2025, une reproduction giclée sur toile de 50,8 x 40,6 cm. Sortie à l'occasion des célébrations spéciales du 4 mai dédiées à Star Wars, cette œuvre signée et numérotée illustre la manière dont l'artiste revisite l'Amérique classique en y intégrant des images emblématiques de la science-fiction. La composition met en scène des stormtroopers impériaux en plein combat au blaster dans une forêt paisible, évoquant une scène tirée d'une peinture de cabane oubliée ou d'une toile chinée. Cette juxtaposition d'un conflit hypermoderne et d'un décor naturel empreint de nostalgie fait de cette œuvre un exemple parfait de street art et de graffiti. L'esthétique classique interrompue par la guerre galactique « Target Practice » de Dave Pollot représente un ruisseau boisé et paisible, bordé de bouleaux blancs, d'eaux calmes et d'une cascade au loin. Au premier abord, on pourrait le confondre avec un paysage anodin. Mais en y regardant de plus près, des stormtroopers surgissent de derrière les arbres, engagés dans un intense échange de tirs laser avec des silhouettes en carton de personnages emblématiques de Star Wars. Dark Vador se tient raide derrière la silhouette d'un Ewok armé d'un blaster, tous deux semblant servir de cibles pour l'entraînement au tir. L'absurdité de cette scène est encore accentuée par le cadre naturel immaculé, soulignant l'artificialité du conflit et du mythe lorsqu'ils sont confrontés à la réalité brute d'un paysage terrestre. La scène capture la tension entre la violence fantastique et la paix de la nature, suscitant à la fois rire et réflexion. Dave Pollot et la tradition du remix dans le surréalisme pop Dave Pollot est un artiste contemporain new-yorkais connu pour réinterpréter des tableaux anciens en y intégrant des personnages et des éléments issus de jeux vidéo, de films et de séries télévisées. En plaçant des icônes de la culture populaire dans des œuvres autrefois reléguées aux rayons des brocantes, Pollot en réinvente le sens et interroge leur durée de vie culturelle. Dans « Target Practice », la mise en scène humoristique de stormtroopers prenant des silhouettes fictives pour de véritables cibles révèle une réflexion plus profonde sur l'entraînement, le conditionnement et la simulation. C'est une observation à la fois ludique et pertinente sur la façon dont la fiction imprègne notre conscience quotidienne et dont les récits de divertissement éclipsent souvent la complexité du monde réel. Grâce à cette technique, Pollot ne dénature pas l'atmosphère originale du tableau ; il la réinterprète pour susciter de nouvelles significations. Quand le commentaire d'art moderne rencontre la culture des fans Cette édition limitée sur toile se situe au croisement de la culture populaire et de la critique, opérant à plusieurs niveaux : œuvre d’art, observation sociale et objet de collection. Sa sortie dans le cadre des célébrations Star Wars l’ancre dans l’esprit festif de la pop culture, tandis que sa technique d’impression giclée sur toile lui confère une pérennité et une qualité digne des plus beaux-arts. La richesse du propos, alliée à une maîtrise technique exceptionnelle, la inscrit résolument dans le domaine du street art et du graffiti. « Target Practice » est une réussite, non seulement en tant qu’objet décoratif, mais aussi en tant qu’œuvre conceptuelle : la guerre, la fiction, la nostalgie et l’humour s’y rencontrent dans les bois, à l’ombre d’une galaxie lointaine.

    $350.00

  • Royal Selangor Steampunk 400% Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor Royal Selangor Steampunk 400% Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor - Steampunk 400% Bearbrick BE@RBRICK Édition Limitée Jouet d'Art en Métal Étain Figurines d'Art Urbaines de Collection Le BE@RBRICK ROYAL SELANGOR Édition Spéciale 400% Steampunk se distingue par son placage métallique riveté en trompe-l'œil, évoquant le grondement guttural d'une chaudière à charbon, le sifflement de la vapeur et tout le romantisme de l'ingénierie du XIXe siècle. Moulé en étain et doté d'une finition bronze traitée au graphite pour simuler le fer patiné, il révèle, par endroits, les mécanismes internes en étain, composés de jauges et de conduits, grâce à des panneaux manquants. Ce BE@RBRICK de MEDICOM TOY, un ours anthropomorphe aux allures de dessin animé, a fait ses débuts à Tokyo en 2001. Depuis, ce jouet design a acquis un statut culte international, notamment grâce à ses déclinaisons en divers matériaux, tailles et thèmes, ainsi qu'à ses collaborations avec de nombreuses figures emblématiques de l'art, du design et de la mode. https://youtu.be/fkBpxS3Twrw

    $3,601.00

  • Royal Selangor Steampunk Iron Bright 400% Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor Royal Selangor Steampunk Fer Brillant 400% Bearbrick Be@rbrick

    Royal Selangor - Steampunk Iron Bright 400% Bearbrick BE@RBRICK Édition Limitée Jouet d'Art en Métal Étain Figurines d'Art Urbaines à Collectionner Édition limitée à 400 exemplaires. À l'aube du XIXe siècle, les innovations en matière de métallurgie marquent le début de ce que l'on appelle à juste titre le nouvel âge du fer. Un métal de qualité supérieure est largement utilisé, des infrastructures de transport et du génie civil aux usages domestiques les plus modestes. L'édition spéciale Iron Bright Steampunk BE@RBRICK ROYAL SELANGOR, avec son revêtement en étain brillant, évoque l'éclat du fer neuf, tandis que les panneaux manquants révèlent un mécanisme interne traité au graphite. Depuis son lancement à Tokyo en 2001, le BE@RBRICK de MEDICOM TOY a acquis un statut culte international. Ses formes d'ours aux allures de dessins animés servent de support à des collaborations avec de grands noms de l'art, du design et de la mode. Petite déchirure de la boîte https://www.youtube.com/watch?v=RmUPvGpTXJU

    $3,601.00

  • Nuka Cola Quantum GID Blue AP Silkscreen Print by Ron Guyatt

    Ron Guyatt Sérigraphie Nuka Cola Quantum GID Blue AP par Ron Guyatt

    Nuka Cola Quantum - Édition limitée GID Blue 2 couleurs phosphorescentes, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Ron Guyatt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP Nuka Cola phosphorescente, tirée de l'univers du célèbre jeu culte Fallout.

    $213.00

  • Take Me To Your Dealer! Alien OG Nuggbot Canbot Canz by Czee13 x Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Emmène-moi chez ton dealer ! Alien OG Nuggbot Canbot Canz par Czee13 x Nugg Life NY - Ian Ziobrowski

    Emmène-moi chez ton revendeur - Alien OG Nuggbot Canbot Canz Édition Limitée Jouet d'Art en Vinyle de Collection Œuvre d'Art par l'Artiste de Graffiti de Rue Czee13 x Nugg Life NY - Ian Ziobrowski. Édition limitée 2022 à 150 exemplaires. Rendez-vous chez votre dealer ! Nuggbot, le petit dernier de la famille CANZ, est un véritable fumeur de joints, dont le crâne déborde de puissance. Avec sa tête sculptée inédite, cette collaboration psychédélique Canbot Canz x Czee13 vous plongera dans un état second. Format 142 g (14 cm de haut), édition limitée à seulement 150 exemplaires. Livré avec son hochet emblématique et ses têtes phosphorescentes !

    $291.00

  • Stormtrooper Messiah Archival Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Estampe d'archive Stormtrooper Messiah par Ron English - POPaganda

    Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée Stormtrooper Messiah sur papier d'art Moab Entrada par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Ron English - POPaganda. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Tirage pigmentaire couleur sur papier d'art Moab Entrada. Format : 17 x 22 pouces. « Stormtrooper Messiah » est une œuvre d'art en édition limitée de l'artiste Ron English-POPaganda, reconnu pour son mélange provocateur d'art urbain et d'iconographie de la culture populaire. Cette pièce fait partie d'une série de 100 tirages pigmentaires d'archives, chacun signé et numéroté pour garantir son authenticité et sa valeur de collection. L'œuvre mesure 43 x 56 cm et est réalisée sur papier d'art Moab Entrada, un choix gage de haute qualité qui assure la longévité et l'éclat des couleurs. Cette œuvre d'English est un puissant commentaire sur les intersections entre idéologie, iconographie et mécanismes d'endoctrinement au sein de notre société. Elle réinterprète un stormtrooper standard – symbole du justicier anonyme de la franchise « Star Wars » – sous les traits d'une icône religieuse, évoquant le Messie. Cette fusion d'images issues de cultures très différentes met en lumière la dévotion souvent inconsciente que nous portons à certains aspects de la culture populaire, en parallèle avec la ferveur religieuse. Le choix par Ron English d'un stormtrooper, emblème d'identité collective et d'autorité inflexible, drapé dans les attributs d'une figure spirituelle, interroge le rôle de ces figures et des institutions qui les soutiennent dans la formation des croyances et des comportements. L'artiste emploie des couleurs lumineuses et contrastées pour insuffler à la figure un sentiment de révérence, une approche qui reflète l'aura souvent associée aux œuvres d'art religieuses. Les robes fluides aux teintes vives confèrent au sujet une impression de mouvement et une présence éthérée, intensifiant l'impact de la juxtaposition visuelle. Le « Messie Stormtrooper » est plus qu'une œuvre d'art ; c'est un discours visuel qui invite les spectateurs à réfléchir aux récits et aux symboles qui influencent leur compréhension du pouvoir, de la culture et de la spiritualité. Ron English-POPoganda, par sa fusion singulière de la force brute du street art et de la fascination du pop art pour la culture populaire, a créé une image saisissante qui continue de susciter des débats au sein de la communauté artistique et au-delà.

    $360.00

  • Dondi East Coast Legends Canbot Canz by Dondi White x Czee13

    Dondi White Dondi East Coast Legends Canbot Canz par Dondi White x Czee13

    Dondi East Coast Legends Canbot Canz par Dondi White (After Death/Estate) x Czee13 Édition limitée Bombe de peinture en aérosol Figurine Robot Œuvre d'art. Édition limitée 2023 à 200 exemplaires. Neuf en boîte. Dimensions : 3 x 5,5. Dondi White Graffiti Robot, canette de peinture en aérosol de 5 oz, jouet artistique avec graffitis et étiquettes, coloris jaune et bleu. L'héritage durable de Dondi White dans la culture des jouets d'art Dondi White, figure emblématique du street art, continue d'inspirer bien après sa disparition en 1998. Ses ayants droit ont collaboré avec l'artiste Czee13 pour créer une édition limitée de Canbot, témoignant de l'influence durable de Dondi sur la scène graffiti. Le Canbot « Dondi East Coast Legends », lancé en 2023, arbore un design saisissant inspiré des œuvres originales de Dondi White, avec ses tags et inscriptions caractéristiques dans une palette de couleurs jaune et bleu éclatantes. La série Canbot transforme la bombe de peinture classique en un objet de collection, donnant une forme tangible aux œuvres de ces artistes de rue légendaires. Le Canbot de Dondi est particulièrement significatif : il capture l'essence de son style dynamique dans une figurine de 7,6 x 14 cm. Chaque Canbot de cette édition limitée à 200 exemplaires est bien plus qu'une simple représentation de l'art de Dondi White ; c'est l'incarnation de son esprit et la continuation de son dialogue avec le paysage urbain. Hommage du Street Pop Art à un pionnier du graffiti La collaboration entre la succession de Dondi White et Czee13 fait le lien entre les débuts bruts du street art et son statut actuel d'objet de collection. Cette édition spéciale de Canbot rend hommage à Dondi, permettant aux nouvelles générations d'apprécier sa contribution à l'art du graffiti. L'esthétique novatrice de Dondi White est célébrée à travers ce jouet d'art, perpétuant ainsi sa mémoire et son influence dans le street art et au-delà.

    $275.00

  • Queen British Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée de la reine britannique par Mike Mitchell

    Estampe giclée en édition ultra-limitée Queen British sur papier d'art de qualité supérieure par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. 2013. Signée et numérotée au dos. Édition limitée à 100 exemplaires. Impression giclée 4x6 de Mike Mitchell représentant Superman (Clark Kent) dans une pose stylisée avec Elizabeth II, reine d'Angleterre. Estampe giclée en édition ultra-limitée de la reine britannique par Mike Mitchell L'estampe giclée en édition limitée « Queen British Super Limited Edition » de Mike Mitchell est une réinterprétation audacieuse et humoristique d'une figure emblématique du leadership britannique, mêlant esthétique du pop art urbain et du graffiti. Signée et numérotée, cette édition limitée de 2013, au format 10 x 15 cm, adopte une approche à la fois satirique et respectueuse en stylisant la reine Elizabeth II dans la pose iconique de Superman. Appartenant à la célèbre série « Super Series » de Mitchell, cette œuvre transforme la figure traditionnelle de l'autorité royale en un symbole de force moderne, de satire et de rébellion artistique. La Super Série et la déconstruction de la culture pop La série « Super Series » de Mitchell est largement reconnue pour sa réinterprétation ludique de figures emblématiques, les plaçant dans la pose classique du super-héros, les mains fermement posées sur les hanches, expression d'une confiance et d'une puissance inébranlables. En fusionnant des figures influentes telles qu'Élisabeth II avec les codes visuels de la bande dessinée, l'artiste établit un pont entre le respect de l'histoire et l'irrévérence contemporaine. Dans cette œuvre, la Reine est représentée vêtue de sa tenue royale traditionnelle – couronne, écharpe, gants et robe rose de cérémonie – mais adoptant la posture par excellence d'une super-héroïne. Le contraste entre l'élégance discrète de ses vêtements et sa posture forte et affirmée offre un commentaire à la fois amusant et percutant sur le leadership, l'autorité et la perception culturelle. La palette de couleurs à la fois vibrante et épurée, les lignes nettes et le style d'illustration minimaliste reflètent l'esthétique audacieuse du pop art et du graffiti, où l'exagération et l'iconographie priment sur le réalisme. Quand la royauté rencontre la contre-culture : le pop art urbain Le pop art urbain et le graffiti remettent souvent en question les normes sociales, les figures du pouvoir et les attentes culturelles, faisant de la reine Élisabeth II un sujet particulièrement fascinant au sein de ce mouvement. L'œuvre de Mitchell ne cherche pas à ridiculiser la royauté, mais plutôt à humaniser et à recontextualiser le rôle de la monarchie dans un monde moderne et médiatique. Artiste de la contre-culture, Mitchell a souvent exploré l'esthétique de la bande dessinée, la satire sociale et des représentations de personnages minimalistes mais expressives. La juxtaposition de figures historiques et d'influences de la culture populaire souligne comment les figures royales et les super-héros s'inscrivent dans l'imaginaire collectif comme symboles de pouvoir, de résilience et de tradition. L'influence de la réinterprétation satirique dans l'art moderne Cette édition ultra-limitée de tirage giclée s'inscrit dans une longue tradition de réinterprétation satirique de la culture pop. Des portraits vibrants de dirigeants politiques en sérigraphie d'Andy Warhol aux figures royales pochoirées de Banksy, les artistes n'ont cessé de remettre en question et de redéfinir la représentation de l'autorité dans la culture visuelle. L'œuvre de Mitchell s'inscrit dans cette histoire, offrant une déclaration visuelle à la fois légère et percutante qui invite à repenser les liens entre autorité, culture pop et représentation artistique. Tirée à 100 exemplaires signés et numérotés, cette édition ultra-limitée de tirage giclée « Queen British » est un incontournable pour les collectionneurs d'art urbain et de graffiti, offrant une fusion unique d'histoire, de satire et d'illustration contemporaine. Appréciée pour son humour, sa critique culturelle ou son talent artistique indéniable, cette œuvre confirme la place de Mike Mitchell parmi les figures majeures de la narration visuelle moderne.

    $97.00

Sci Fi Science Fiction Graffiti Street Pop Artwork

Thèmes de science-fiction dans le street art, le pop art et le graffiti

La science-fiction, en tant que genre, a toujours reflété les espoirs, les craintes et les visions imaginatives de la société. La visualisation des thèmes de science-fiction dans le street art et le graffiti offre un prisme fascinant à travers lequel les artistes peuvent explorer et critiquer les problématiques contemporaines. Les rues deviennent une toile pour des représentations de scénarios d'un autre monde, de paysages futuristes et de personnages qui remettent en question notre conception du possible. Des fresques peintes à la bombe représentant des paysages cyberpunk aux icônes pochoir d'extraterrestres, les éléments de science-fiction dans le street art transportent le spectateur dans des univers imaginaires qui reflètent la complexité de notre propre monde. L'intégration de la science-fiction dans le street art converge souvent avec les principes du pop art, utilisant l'imagerie des médias de masse et des styles graphiques audacieux pour affirmer une position. Les artistes puisent leur inspiration dans la littérature, les films et les séries télévisées de science-fiction, recontextualisant l'imagerie iconique et la mêlant à la puissance brute et expressive du graffiti. Cette fusion crée un dialogue entre le fantastique et le quotidien, les artistes utilisant une esthétique futuriste pour commenter les dynamiques sociétales actuelles, les avancées technologiques et les enjeux écologiques. Les œuvres qui en résultent sont non seulement saisissantes visuellement, mais aussi stimulantes, invitant à une réflexion sur la trajectoire de la civilisation humaine.

Le rôle du futurisme et de la technologie dans les récits du street art

Le futurisme dans le street art et le graffiti explore souvent les thèmes de la technologie et de son impact sur l'humanité. Les artistes représentent des robots, des vaisseaux spatiaux et des villes à la pointe de la technologie pour explorer la relation entre l'humain et la machine. Ces motifs symbolisent l'ère numérique et interrogent le rôle de la technologie dans nos vies et son potentiel à remodeler notre avenir. Ces œuvres visuelles, à la fois mises en garde et visions utopiques selon le point de vue de l'artiste, suscitent toujours une réflexion sur l'avenir de notre société. L'utilisation de la technologie dépasse le simple cadre du sujet dans le street art de science-fiction ; elle influence également les techniques et les matériaux employés. L'intégration d'outils numériques et d'éléments multimédias dans la création et la diffusion du street art reflète l'importance accordée à l'innovation dans ce genre. Les artistes expérimentent de nouvelles formes d'expression, comme le mapping vidéo et la réalité augmentée, pour donner vie à leurs visions de science-fiction, brouillant davantage encore la frontière entre le réel et l'imaginaire. Cette approche met non seulement en valeur les compétences techniques des artistes, mais elle renforce également l'immersion dans leur œuvre, permettant aux spectateurs de pénétrer dans les univers de science-fiction représentés sur la toile urbaine.

La signification culturelle de la science-fiction dans les formes d'art urbain

L'importance culturelle de la science-fiction dans le street art et le graffiti est indéniable. La science-fiction constitue un langage universel capable de toucher un public diversifié et d'aborder une multitude de sujets sous couvert de fiction. Elle trouve un écho particulier en milieu urbain, où le rythme des changements et la densité des influences technologiques sont les plus palpables. Le street art inspiré de la science-fiction trouve souvent un écho auprès des citadins, reflétant leurs expériences et leurs aspirations face à l'urbanisation galopante et au développement technologique. De plus, ce street art peut catalyser l'engagement communautaire et la revitalisation urbaine. Des fresques représentant des scènes interstellaires ou des personnages extraterrestres peuvent transformer des espaces délaissés en véritables foyers de créativité, attirant aussi bien les locaux que les touristes. Ces œuvres peuvent revitaliser des quartiers, stimuler l'activité économique et insuffler un sentiment de fierté et d'appartenance à la communauté. À travers le prisme de la science-fiction, les artistes peuvent contribuer au tissu culturel et social des villes où ils interviennent, démontrant ainsi le pouvoir du street art non seulement d'embellir, mais aussi d'inspirer et de rassembler.

L'impact de la science-fiction sur l'art de rue

En conclusion, l'influence de la science-fiction sur le street art et le graffiti est profonde et multiforme. Ce genre offre un riche répertoire d'images et de thèmes dans lequel les artistes puisent pour créer des œuvres captivantes et porteuses de sens. Dans le street art, la science-fiction dépasse la simple esthétique ; elle offre une plateforme pour commenter le présent et spéculer sur l'avenir. Elle invite le public à une exploration partagée de ce que signifie être humain à l'ère des progrès technologiques sans précédent. Alors que les artistes repoussent sans cesse les limites du street art, l'intégration des thèmes de science-fiction promet de rester un élément essentiel du paysage artistique urbain, stimulant l'imagination et alimentant le débat au cœur même de la jungle de béton.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte