Télévision

426 produits

  • Snoopy Bad Inc Original Mixed Media Street Sign Painting by Sonic Bad

    Sonic Bad Snoopy Bad Inc Original Mixed Media Street Sign Peinture par Sonic Bad

    Snoopy Bad INC est un artiste de graffiti original utilisant différentes techniques mixtes — du pop art moderne sur de véritables panneaux de signalisation métalliques Sonic Bad. Œuvre originale signée de 2015, technique mixte à la bombe aérosol sur panneau de sécurité en métal. Sonic BAD INC Snoopy Bad INC. Dimensions : 14 x 10 pouces. Représentation de Peanuts, Red Baron, Snoopy et Woodstock Bomber. Style graffiti stylisé : Snoopy tenant un pistolet, une caméra de sécurité et un bonhomme de neige. L'iconographie unique de Sonic Bad : Snoopy Bad INC. « Snoopy Bad INC » de Sonic Bad est une œuvre saisissante qui fusionne l'univers des personnages classiques de la bande dessinée avec l'esthétique brute du street art, révélant le talent de l'artiste pour mêler références à la pop culture et esthétique urbaine. Réalisée en 2015, cette œuvre mixte sur métal utilise la peinture aérosol pour insuffler une vie vibrante à un panneau de sécurité autrement banal. Mesurant 35,5 x 25,5 cm, cette œuvre originale signée présente une version revisitée des personnages emblématiques de Peanuts, Snoopy et Woodstock, réinventés en icônes rebelles dans une interprétation graffiti stylisée. Interpréter les récits de rue à travers le prisme de la culture populaire Sonic Bad, artiste reconnu pour repousser les limites du pop art urbain, imprègne « Snoopy Bad INC » de multiples significations. En représentant Snoopy le Baron Rouge et un poseur de bombes, Woodstock tenant un pistolet, juxtaposés à une caméra de surveillance et un bonhomme de neige, l'œuvre interroge l'État de surveillance et la perte d'innocence dans la société contemporaine. L'imagerie ludique contraste avec le message sous-jacent sur la sécurité, la surveillance et la militarisation du quotidien. La transformation de figures familières et rassurantes en agents de l'anarchie ou de la résistance est un thème récurrent du pop art et du graffiti modernes, où la recontextualisation d'images connues remet en question les perceptions et les attentes des spectateurs. La représentation de Sonic Bad invite à réfléchir à la manière dont l'innocence et l'insouciance peuvent être perverties par le contrôle et la violence de la société. Commentaire sur la fabrication de toiles et de métaux Le choix d'un panneau de signalisation métallique comme support pour « Snoopy Bad INC » est particulièrement significatif, suggérant une subversion de l'autorité et une appropriation de l'espace public généralement dévolu à ces panneaux. L'adaptation par Sonic Bad de ce symbole conçu pour réguler et avertir, en une œuvre d'art, souligne une reconquête du pouvoir d'agir, transformant un outil de contrôle en un moyen d'expression libre. L'utilisation de techniques mixtes dans « Snoopy Bad INC » met en lumière la polyvalence de Sonic Bad en tant qu'artiste. La peinture aérosol, élément incontournable du graffiti, confère à l'œuvre une dimension urbaine. Parallèlement, l'intégration d'autres matériaux ajoute texture et profondeur, créant une œuvre visuellement saisissante et qui invite à la réflexion. Cette œuvre témoigne du pouvoir du street art de transformer les objets et icônes du quotidien en messages profonds. L'évolution artistique et l'impact de Sonic Bad « Snoopy Bad INC » illustre l'évolution artistique de Sonic Bad et son impact sur le street art et le graffiti. Son talent pour fusionner culture populaire, esthétique du street art et critique sociale le place parmi les figures majeures du genre, capable de susciter le débat et de remettre en question les normes sociales. Cette œuvre est un ajout vibrant au discours du street art, témoignant de la capacité d'adaptation et d'évolution de ce genre. Le travail de Sonic Bad, à travers des pièces comme « Snoopy Bad INC », continue d'influencer et d'inspirer, assurant la pertinence et la vitalité du street art dans un paysage culturel en constante mutation. L'héritage de cet art réside dans sa capacité à interpeller, à provoquer et à perdurer, à l'image de l'artiste qui le crée.

    $771.00

  • Astro Boy Red Original 1st Edition Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection par un artiste pop street. Édition limitée 2012 à 500 exemplaires. Œuvre d'art de 6,5 x 15 pouces, neuve en boîte. Pied imprimé représentant Astro Boy avec son compagnon/ami tenant la tête, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Exploration de l'œuvre Astro Boy de KAWS dans l'univers du pop art urbain L'influence des icônes de la culture pop sur l'art contemporain est devenue indéniable au XXIe siècle, notamment dans les domaines du street art et du graffiti. Rares sont les artistes qui ont su traduire cette influence en œuvres tangibles avec autant de brio que Brian Donnelly, alias KAWS. Parmi ses créations les plus célèbres, la figurine Astro Boy rouge originale de première édition témoigne de la fusion harmonieuse entre nostalgie de l'enfance et maîtrise artistique. Né à Jersey City, dans le New Jersey, KAWS s'est imposé en fusionnant les éléments du graffiti avec une sensibilité artistique raffinée. Son œuvre se caractérise par des couleurs vives, des lignes graphiques et l'utilisation récurrente de personnages aux yeux barrés, une signature visuelle qui imprègne tout son travail. Il a débuté comme graffeur, perfectionnant sa technique et son iconographie dans la rue avant d'investir les ateliers et les galeries, où il a depuis lors connu un succès fulgurant. KAWS tisse des liens entre le vécu personnel et les thèmes universels, puisant dans l'inconscient collectif grâce à des figures à la fois familières et métamorphosées. Astro Boy Red Original de KAWS : Un phénomène de street pop En 2012, KAWS a sorti Astro Boy Red Original 1st Edition, une édition qui capture l'essence du street art et rend hommage à la figure emblématique d'Astro Boy, personnage culte de l'animation japonaise. Cette édition limitée à 50 exemplaires illustre le talent de KAWS pour réinventer les icônes de la pop culture, préservant leur attrait originel tout en les projetant sous un jour nouveau, provocateur, introspectif et contemporain. La sculpture en vinyle mesure 16,5 x 38 cm, une taille à la fois accessible aux collectionneurs et suffisamment imposante pour marquer les esprits. Vêtue d'un noir et d'un rouge saisissants, la figurine captive le regard par sa simplicité et la juxtaposition d'un rouge vif et inflexible sur un teint naturel. La signature de KAWS – les yeux croisés et les mains gantées – transforme le personnage initialement optimiste d'Astro Boy en un commentaire poignant sur les complexités du monde moderne. Œuvre d'art de collection de KAWS : Plus qu'un jouet Le dialogue artistique qu'elle suscite fait de la figurine Astro Boy Red Original bien plus qu'un simple objet de collection. Les mains soutenant sa tête, la figurine dégage une impression d'introspection et de mélancolie, rompant avec l'image habituelle d'Astro Boy, symbole d'espoir et d'énergie juvénile. Cette dualité illustre parfaitement l'essence du street art, où l'humour et la fantaisie côtoient la gravité des réflexions sur le monde réel. Chaque pièce est neuve et présentée dans sa boîte, avec des pieds imprimés qui prolongent le récit de l'œuvre. Ce souci du détail garantit au collectionneur, dès le déballage, une expérience artistique minutieusement élaborée par KAWS. Posséder une telle pièce n'est pas un simple acte d'acquisition, mais une invitation à réfléchir à la pertinence et à la résonance des icônes pop dans la société contemporaine. L'Astro Boy Red Original 1ère édition marque une étape importante dans l'exploration des émotions humaines par KAWS à travers le prisme des personnages animés. Elle réaffirme sa capacité à distiller des thèmes complexes en formes immédiatement reconnaissables. Alors que le monde de l'art continue de reconnaître et d'intégrer le pop art urbain et le graffiti, KAWS demeure une figure emblématique grâce à son esthétique audacieuse et à sa critique culturelle incisive, dissimulée sous des formes d'apparence ludique. L'œuvre de Brian Donnelly, notamment des pièces comme Astro Boy Red Original, nous rappelle le pouvoir transformateur de l'art. Bien qu'elles puisent leurs sources dans des références familières, ces œuvres suscitent de nouvelles interprétations et émotions, nous incitant à questionner notre rapport aux icônes de notre enfance et de notre société. À travers cette œuvre et d'autres, KAWS continue d'influencer le débat autour du pop art urbain, affirmant sa place parmi les mouvements artistiques majeurs. L'héritage de ses créations, caractérisé par leur profondeur émotionnelle et leur impact visuel, confirme son rôle central dans l'évolution de l'art inspiré par la rue. Astro Boy Red par KAWS : Hommage à l'anime et effondrement émotionnel dans l'art urbain pop et graffiti Astro Boy Red est une sculpture en vinyle en édition limitée, créée en 2012 par Brian Donnelly, alias KAWS. Mesurant 16,5 x 38 cm et produite à 500 exemplaires, cette figurine fusionne l'emblématique personnage japonais Astro Boy avec le motif Companion, devenu la signature de KAWS. La sculpture représente Astro Boy dans un moment de vulnérabilité, les mains cachant son visage en signe de désespoir, avec les yeux barrés et les mains gantées caractéristiques du motif Companion. Vêtu de ses bottes rouges et de son slip noir, la figurine conserve la silhouette originale d'Osamu Tezuka tout en la transformant en un symbole contemporain mélancolique. Cet hybride est au cœur du langage narratif du Street Pop Art et du graffiti, où des personnages mythiques sont réinventés en êtres complexes sur le plan émotionnel, porteurs d'une résonance moderne. L'héritage de l'anime rencontre l'intervention sculpturale Astro Boy, la création légendaire du pionnier du manga Osamu Tezuka, est un personnage emblématique qui symbolise l'espoir, le progrès et l'idéalisme humains. KAWS réinterprète ce symbolisme en insufflant à la sculpture les traits caractéristiques et la profondeur émotionnelle de la série Companion. Il en résulte une icône qui pleure sa propre légende. La pose d'Astro Boy – la tête entre les mains – est inhabituelle pour le héros robot joyeux, mais elle résonne profondément avec la tristesse introspective qui imprègne toute la série KAWS Companion. La sculpture interroge les notions de célébrité, de pression et d'identité, transformant un héros d'enfance en une figure de détresse silencieuse. Dans l'univers du street art et du graffiti, de telles réinterprétations brisent la carapace narrative de personnages cultes pour révéler leur psyché. Matériaux, construction et format de collection Façonnée en vinyle lisse et brillant, la sculpture est présentée dans un coffret collector rouge orné d'un dessin au trait blanc représentant la figurine et d'une étiquette. Ses surfaces moulées avec précision et sa peinture impeccable témoignent de la collaboration constante de KAWS avec les professionnels de la fabrication de jouets, élevant ainsi cette pièce de collection au rang d'œuvre d'art. Le socle de la sculpture porte des inscriptions de l'artiste, confirmant son appartenance à la collection grandissante de sculptures en vinyle rares de KAWS. Chaque aspect du design, de l'échelle à l'emballage, renforce la double identité de la sculpture, à la fois jouet et objet d'art, l'inscrivant dans l'esprit tactile et accessible du Street Pop Art et du Graffiti, tout en soulignant l'exclusivité des objets de collection d'art. L'héritage du remix de Brian Donnelly dans la sculpture moderne Brian Donnelly, né aux États-Unis en 1974, est passé de la culture graffiti et des collaborations dans le monde de la mode à une figure emblématique du pop art et de la sculpture sur vinyle. Son personnage, Astro Boy Red, a été décliné sous de nombreuses formes sculpturales et numériques, exprimant souvent l'aliénation, la lassitude et le deuil. Avec Astro Boy Red, Donnelly applique ce même vocabulaire émotionnel à un personnage préexistant, l'enrichissant d'une réflexion culturelle sur la nostalgie, le fandom et la performance. La figure reflète le poids de l'héritage et de la visibilité dans un monde saturé de médias, où même les identités héroïques flanchent sous la pression existentielle. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du graffiti, Astro Boy Red est une étude de réinterprétation : il s'empare du mythe de l'innocence technologique et le transforme en une posture de souffrance humaine. C'est un objet de contrastes : héroïque et vaincu, iconique et fracturé, parfaitement modelé et pourtant émotionnellement vulnérable.

    $6,126.00

  • Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Boba Fett Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2013 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Édition limitée 2013 à 500 exemplaires : Chum Companion, vinyle peint, format 10,5 x 5 x 3,5 pouces, impression sur le pied. Présenté avec sa boîte d'origine. Exemplaire exceptionnel, boîte en parfait état. Timbre impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifié par sceau et numéro de série unique. Boba Fett Companion de KAWS : une icône culturelle du pop art urbain La figurine Boba Fett Companion de KAWS, pseudonyme de l'artiste Brian Donnelly, est une pièce rare et authentique qui fusionne avec brio culture pop et art contemporain. Sortie en 2013 à 500 exemplaires, cette figurine en vinyle peint est une œuvre d'art de collection remarquable. Cette sculpture de 26,7 x 12,7 x 8,9 cm représente le personnage emblématique de Star Wars dans le style distinctif de KAWS. Elle séduira les fans de la saga de science-fiction légendaire ainsi que les amateurs de street art et de graffiti. Détaillant l'authenticité de l'œuvre de KAWS La figurine Boba Fett Companion témoigne d'un souci du détail et d'un savoir-faire exceptionnels, distinguant les pièces authentiques des contrefaçons. Chaque figurine est authentifiée par des sceaux et un numéro de série unique, et arbore un hologramme officiel apposé sur la boîte – une caractéristique absente des versions contrefaites. La couleur de l'emballage intérieur en plastique, qui a conservé toute sa beauté malgré le temps, et l'état impeccable de la boîte attestent également de son authenticité. Le motif est estampillé sur le pied, et les photos de l'exemplaire présenté illustrent la méticulosité dont KAWS fait preuve dans son travail. De l'art urbain aux objets de collection emblématiques Le parcours artistique de KAWS a débuté par son intérêt pour l'art urbain et le graffiti dans le New Jersey, intérêt qui a pris une dimension nouvelle lors de son arrivée à New York dans les années 1990. Connu pour ses détournements d'images publicitaires aux arrêts de bus et dans les cabines téléphoniques, KAWS a insufflé sa vision unique à l'espace public, y imprimant sa signature désormais célèbre. Le Boba Fett Companion est l'aboutissement de ce parcours, alliant l'esprit rebelle du street art à la production méticuleuse d'objets de collection en édition limitée. Dans le vaste récit du pop art urbain, l'œuvre de KAWS témoigne du potentiel immense du genre. Son Boba Fett Companion n'est pas qu'une simple figurine : c'est un véritable dialogue culturel, unissant l'univers du cinéma légendaire et la force subversive du graffiti. Des œuvres comme celle-ci soulignent le pouvoir transformateur du street art, l'élevant des marges de la ville au prestigieux cercle des sculptures de collection. KAWS : De graffeur à phénomène pop art. Brian Donnelly, alias KAWS, a su s'imposer comme l'un des artistes pop les plus marquants de sa génération, après avoir fait ses armes dans le street art. Ses débuts dans le monde de l'art ont commencé avec la bombe de peinture et la rue comme toile, où il a façonné son imagerie si particulière et développé des figurines en vinyle iconiques, convoitées dans le monde entier. L'essence du travail de KAWS réside dans sa capacité à fusionner l'énergie et la rébellion du graffiti avec l'esthétique sophistiquée du pop art. Ses créations ne sont pas de simples jouets, mais un mélange subtil de ses premières techniques de graffiti et d'une esthétique pop art aboutie. Chaque pièce, souvent éditée en série limitée, est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Ceci témoigne de la place unique qu'occupe KAWS : un pont entre le street art underground et le marché de l'art. Malgré leurs formes souvent simplifiées, presque caricaturales, les figurines de l'artiste sont réputées pour leurs couleurs vives, leurs yeux barrés d'une croix et leur capacité à susciter l'émotion. Ce style unique fusionne l'expérience de KAWS dans le graffiti et sa critique incisive de la société de consommation. À travers ses « art toys », un thème récurrent dans ses sculptures monumentales et ses œuvres exposées en galerie, KAWS dissèque le lien entre les émotions humaines et la marchandisation des personnages.

    $10,935.00

  • Pinocchio & Jiminy Cricket Disney Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Pinocchio & Jiminy Cricket Disney Companion Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Pinocchio et Jiminy Cricket Disney Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2010 Figurine Jouet d'Art en Vinyle Peint Sculpture Œuvre de Collection par l'Artiste Kaws- Brian Donnelly x OriginalFake. Édition limitée 2010 à 500 exemplaires. Figurine Chhum Companion en vinyle peint, format 26 x 12,7 x 11,4 cm. Impression sur le pied. État neuf/quasi neuf, boîte ouverte. Exemplaire exceptionnel, boîte en parfait état. Timbres impeccables. Photos de l'exemplaire réel. Authentifié par des sceaux et un numéro de série de suivi unique. Remarquez les détails soignés, absents des contrefaçons. Un hologramme officiel est apposé sur la boîte, contrairement aux contrefaçons. L'emballage intérieur en plastique présente une coloration conforme à son âge. Figurine Pinocchio et Jiminy Cricket Companion originale et vérifiée. La fusion du pop art urbain et du graffiti dans le livre Disney Pinocchio & Jiminy Cricket La figurine Disney Pinocchio et Jiminy Cricket est un exemple frappant de la fusion entre le pop art urbain, le graffiti et la culture populaire. Créée en 2010, cette sculpture d'art en édition limitée est le fruit d'une collaboration entre KAWS, pseudonyme de l'artiste américain Brian Donnelly, et OriginalFake. KAWS est reconnu pour son influence sur la scène du street art, où il a débuté comme graffeur avant de développer son style unique, réinterprétant souvent des personnages populaires. Cette pièce met en scène les personnages Disney Pinocchio et Jiminy Cricket, revisités par KAWS. La sculpture est réalisée en vinyle peint, un matériau moderne et résistant, témoignant des origines urbaines de l'artiste. Mesurant 26 x 12,5 x 11,5 cm, cette pièce imposante captive le regard par son design audacieux et ses détails minutieux. Rareté et valeur de collection de la sculpture Seulement 500 exemplaires de cette sculpture ont été produits en édition limitée, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. Chaque figurine est marquée d'un numéro de série unique, garantissant son authenticité et sa rareté. Son aspect neuf, même dans une boîte ouverte, témoigne de sa qualité et de sa durabilité. De plus, la boîte est en parfait état, avec un tampon impeccable et un hologramme officiel, la distinguant ainsi des contrefaçons. L'emballage plastique intérieur, dont la couleur est conforme à son âge, contribue à l'authenticité et à la préservation de la sculpture. Ces caractéristiques, notamment le numéro de série unique et l'hologramme, sont essentielles pour les objets de collection, où l'authenticité est primordiale. Signification artistique et détails Le souci du détail dans cette sculpture est remarquable. Elle illustre le style caractéristique de KAWS, qui se distingue par un subtil mélange d'art et de design. Les figures de Pinocchio et de Jiminy Cricket sont rendues avec une familiarité teintée d'originalité, incarnant l'essence même du street art et du graffiti. Ce mariage entre l'iconographie classique de Disney et le style audacieux et provocateur de KAWS crée une œuvre unique qui séduira les collectionneurs d'art et les amateurs de culture pop. La finesse des détails est ce qui distingue cette sculpture des imitations. Ces nuances témoignent non seulement du talent artistique de KAWS, mais ajoutent également profondeur et contexte à l'œuvre, en faisant un exemple remarquable d'art moderne. La palette de couleurs, les détails de texture et la présentation générale des personnages sont travaillés avec une méticulosité extrême, soulignant l'engagement de l'artiste envers la qualité et l'expression artistique. En résumé, l'œuvre « Pinocchio & Jiminy Cricket Disney Companion » de KAWS x OriginalFake est une pièce remarquable qui incarne l'essence même du street art et du graffiti. Sa rareté, son souci du détail et sa fusion unique entre culture populaire et art underground en font un objet de collection précieux et significatif. Symbole de l'expression artistique moderne, elle occupe une place à part dans l'art et la culture populaire.

    $10,935.00

  • 2019 P Donut Simpson Silver Dollar- PF 69 UC | PCGS Graded Coin

    Coins & Currency Dollar en argent Donut Simpson 2019 - PF 69 UC | Pièce certifiée PCGS

    Dollar en argent 2019 P Donut Simpson - PF 69 UC Ultra Cameo | Pièce certifiée PCGS, Tuvalu, Simpsons, commémorative, authentique, rare, sous scellé. Emballage d'origine inclus. Ce dollar en argent exceptionnel de 2019, frappé à Tuvalu sous le nom de Donut Simpson, représente une pièce remarquable de l'histoire numismatique. Gradé PF 69 UC (Ultra Cameo) par PCGS, ce dollar commémoratif de Tuvalu présente une frappe d'une pureté exceptionnelle, avec un contraste saisissant entre les motifs dépolis et le fond miroir. La mention « Ultra Cameo » atteste d'une qualité de frappe et d'un attrait visuel supérieurs. Faisant partie de la série commémorative limitée Simpsons, cette pièce authentique sous scellé allie une forte présence dans la culture populaire à une grande valeur pour les collectionneurs. Chaque pièce est livrée dans son emballage protecteur d'origine, garantissant la préservation de ce trésor numismatique rare. Idéale pour les collectionneurs avertis à la recherche de pièces commémoratives certifiées, de qualité investissement, au design unique et à l'authenticité documentée.

    $800.00

  • Sale -15% He-Man & Battle Cat MOTU Art Toy Sculpture by Madsaki

    Madsaki Sculpture de jouet d'art MOTU He-Man & Battle Cat par Madsaki

    He-Man & Battle Cat, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Madsaki x MOTU. En 2020, Madsaki et Mattel Creations se sont associés pour créer ces figurines exclusives Madsaki x Masters of the Universe HE-MAN et BATTLE CAT. La sculpture mesure 42,5 cm de haut. MADSAKI et MATTEL CREATIONS s'associent pour créer cette pièce exclusive et iconique : une réplique miniature de la sculpture monumentale HE-MAN® et BATTLE CAT® qui avait captivé les fans et les critiques d'art lors de l'exposition solo « 1984 » de MADSAKI à la galerie Kaikai Kiki de Tokyo en 2020. Mesurant 43 cm de haut et sculptée dans un style cartoon des années 80, rehaussée d'une profusion de graffitis urbains contemporains époustouflants, cette sculpture présente fièrement le héros le plus célèbre d'Eternia, HE-MAN, et le féroce BATTLE CAT®, brouillant ainsi les frontières entre jouet et œuvre d'art. Chaque sculpture est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé à la main par MADSAKI et de gants blancs pour en prendre soin. Livrée en boîte. MADSAKI x MOTU – He-Man et Battle Cat dans un style pop art et graffiti. La sculpture en vinyle en édition limitée He-Man & Battle Cat de MADSAKI, produite en collaboration avec Mattel Creations en 2020, est une fusion saisissante de nostalgie, de culture pop et de rébellion urbaine – une contribution incontournable au monde du street art et du graffiti. Initialement dévoilée comme pièce maîtresse de l'exposition personnelle de MADSAKI en 1984 à la galerie Kaikai Kiki de Tokyo, cette version réduite de 43 cm (17 pouces) capture l'énergie débordante de son homologue monumentale tout en offrant une dose explosive d'absurdité cartoon des années 80, rendue dans un style coloré et audacieux, typique du graffiti. Avec le vert fluorescent, le rose électrique et l'orange vif comme palette dominante, l'œuvre transforme deux des personnages les plus emblématiques de la franchise Les Maîtres de l'Univers – He-Man et Battle Cat – en figures de street art contemporaines. Bien plus qu'un simple hommage, la version de MADSAKI réinvente ces personnages comme des avatars de la mythologie pop, filtrés par le regard d'un graffeur. L'armement, l'armure et la pose restent fidèles à l'esthétique de l'animation originale, mais les couleurs exagérées et le style de peinture chaotique propulsent cette œuvre d'art dans un nouveau domaine où coexistent les beaux-arts, les objets de collection en vinyle et la sensibilité graffiti. La nostalgie instrumentalisée dans les néons urbains La démarche de MADSAKI s'enracine dans la culture du remix, pierre angulaire du Street Pop Art. En s'appropriant le langage visuel de l'enfance – Musclor étant l'un des héros animés les plus emblématiques des années 1980 – et en le soumettant à la distorsion visuelle de la saturation néon et des contours agressifs, il transforme le kitsch en critique. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir des dessins animés du samedi matin, mais de faire de ces souvenirs une arme et d'examiner comment le divertissement commercial a façonné l'identité, la masculinité et le fantasme dans la culture capitaliste tardive. Battle Cat, habituellement symbole de force et d'énergie brute et primitive, devient une bête imbibée de néon, incarnation de l'absurdité postmoderne, vêtue de rose shocking et de vert radioactif. MADSAKI le métamorphose d'une bête de guerre en un monument codé par graffiti, symbole de l'excès culturel. Musclor, brandissant toujours son épée, ressemble moins à un défenseur héroïque qu'à un gladiateur psychédélique issu de l'inconscient d'un artiste de rue nourri aux VHS et à l'ironie. De la toile au vinyle : la mutation street pop de MADSAKI MADSAKI est un habitué des réinterprétations d'icônes. Reconnu pour ses versions expressives de chefs-d'œuvre occidentaux et de personnages de manga, il fusionne l'esthétique urbaine japonaise avec l'héritage du graffiti new-yorkais. Sa collaboration avec Mattel sur la sculpture en vinyle représente l'évolution naturelle du Street Pop Art : là où les murs des galeries rencontrent les étagères des collectionneurs, et où la nostalgie, loin d'être passive, se radicalise. Cette figurine brouille les frontières entre sculpture et installation urbaine. Le choix des couleurs évoque l'esthétique des bombes de peinture, et les surfaces brillantes rappellent le raffinement des fresques murales en vinyle et du design des jouets. À l'instar de KAWS, Sket-One ou Ron English, MADSAKI prouve que le vinyle sculptural peut être un moyen de confrontation, et non un simple objet de consommation. La figurine est livrée avec un certificat signé à la main et des gants de présentation, renforçant ainsi son statut d'œuvre d'art et d'artefact culturel. La place de MADSAKI dans le canon du graffiti-pop L'œuvre de MADSAKI, He-Man & Battle Cat, est une pièce maîtresse du street art et du graffiti contemporains. Elle allie satire, précision technique, attrait pour les collectionneurs et critique culturelle. Plutôt que de dissocier l'art du jouet ou le populaire du savant, MADSAKI fusionne toutes les catégories en une œuvre percutante qui remet en question la nostalgie du spectateur et ses conceptions de l'art. Cette sculpture n'est pas un simple clin d'œil aux fans : c'est une véritable subversion. Elle transforme les héros de l'enfance en avatars fluorescents de l'identité postmoderne, rendus dans le chaos chromatique du langage graffiti. En insufflant l'esprit de la rue dans l'enveloppe plastique des icônes pop mondiales, MADSAKI s'impose comme l'un des artistes qui redéfinissent la culture visuelle, un coup de spray, une sculpture et un cri à la fois.

    $4,500.00 $3,825.00

  • Astro Boy LA Black 6" Art Toy by OG Slick

    OG Slick Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $305.00

  • Sale -15% Bartman x Simpsons 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Bartman x Simpsons 1000% Be@rbrick

    Bartman x Simpsons 1000% BE@RBRICK Figurine d'art en vinyle édition limitée, objet de collection urbain

    $2,607.00 $2,216.00

  • 2018 Iron Man Tuvalu Silver Dollar- MS 70 | NGC Marvel Graded Coin

    Coins & Currency Dollar en argent Iron Man de Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce certifiée Marvel par NGC

    Dollar en argent Iron Man Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce commémorative authentique et rare, certifiée NGC, sous capsule rouge, monnaie australienne mondiale. Ce dollar en argent Iron Man de Tuvalu, millésime 2018, est une pièce exceptionnelle qui allie avec brio excellence numismatique et popularité auprès des collectionneurs. Classée MS 70 par NGC, cette pièce commémorative bénéficie de la certification la plus exigeante, garantissant un état impeccable et son authenticité. Frappée en argent pur et émise officiellement par Tuvalu, elle arbore des images emblématiques de Marvel Comics qui séduiront aussi bien les numismates avertis que les passionnés de super-héros. Son encapsulage professionnel assure une protection et une authentification permanentes, faisant de cette pièce un véritable investissement. Rare sur le marché, notamment dans cette qualité exceptionnelle, elle constitue un ajout de choix à toute collection de monnaies du monde ou d'objets Marvel.

    $250.00

  • Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2007 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Figurine Chum Companion en vinyle peint, édition limitée 2007 à 500 exemplaires. Dimensions : 24,8 x 11,4 x 8,9 cm. Estampillée sur le pied. État neuf, la cape est encore scellée dans son emballage d'origine avec la boîte. Exemplaire exceptionnel ; la boîte est en excellent état. Estampille impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifiée par les scellés et un numéro de série de suivi unique. Remarquez les détails soignés, absents des contrefaçons. Un hologramme officiel est apposé sur la boîte, contrairement aux contrefaçons. L'emballage intérieur en plastique présente une coloration conforme à son âge. Figurine originale vérifiée Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake, personnage légendaire de science-fiction Star Wars. L'intersection du pop art urbain et du graffiti dans le livre Darth Vader Companion de KAWS La figurine « Darth Vader Companion » de KAWS illustre parfaitement comment l'esprit rebelle du street art et du graffiti peut se traduire par la création d'œuvres profondément ancrées dans la culture populaire, tout en s'imposant comme des pièces de collection. Cette édition limitée de 2007, objet de convoitise pour les amateurs d'art et les fans de l'univers Star Wars, incarne la vision du célèbre artiste Brian Donnelly, alias KAWS. Son approche artistique, puisant ses racines dans les sous-cultures du graffiti et du street art, insuffle une nouvelle vie au personnage iconique de Dark Vador, le présentant sous un angle à la fois contemporain et empreint de nostalgie. Produite à seulement 500 exemplaires, la « Darth Vader Companion » est un gage d'exclusivité dans le monde de l'art. Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique et authentifiée par des sceaux garantissant sa provenance. La perfection du tampon sur le pied de la figurine et l'état impeccable de la boîte, ainsi que la cape encore scellée dans son emballage d'origine, témoignent de l'état impeccable de cet objet de collection. Un témoignage d'authenticité et de savoir-faire Les dimensions de cette sculpture (24,8 x 11,4 x 8,9 cm) sont mises en valeur par la finesse des détails qui caractérisent l'œuvre de KAWS. Un hologramme officiel apposé sur la boîte garantit son authenticité et distingue cette pièce originale des innombrables contrefaçons. Le soin apporté à la conception de la figurine, avec ses éléments signatures tels que les yeux barrés et la réinterprétation par l'artiste de l'armure de Dark Vador, illustre la fusion entre l'art urbain et la précision d'un artisanat d'art. L'emballage plastique intérieur, dont la couleur a conservé son aspect d'origine malgré son âge, confirme son excellent état de conservation. Cette attention portée à la préservation est primordiale dans le monde des objets de collection, où l'état de conservation influence considérablement la valeur et la valeur d'une pièce. Impact culturel et mérite artistique Le compagnon de Dark Vador se situe au carrefour du pop art urbain et de l'univers cinématographique de Star Wars, créé par Lucasfilm. KAWS, qui a débuté sa carrière artistique comme graffeur dans les rues de New York, a toujours su fusionner avec brio l'iconographie commerciale et son esthétique unique. Cette œuvre ne fait pas exception : elle représente une affirmation audacieuse dans le domaine du pop art urbain, mêlant l'énergie brute et incisive du graffiti à l'histoire soignée et intemporelle de l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. En somme, le compagnon de Dark Vador est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est un commentaire sur l'influence grandissante du street art dans la culture populaire. La collaboration entre KAWS, Lucasfilm et OriginalFake illustre la capacité du pop art urbain à transcender les frontières traditionnelles et à s'imposer comme une forme d'art contemporain majeure. Collectionneurs et fans recherchent le Compagnon de Dark Vador pour sa rareté et le dialogue culturel qu'il représente : un dialogue entre la scène underground et le mainstream, entre passé et présent, entre l'art et le spectateur. Entre les mains de KAWS, l'héritage de Dark Vador est à la fois honoré et transformé, offrant une perspective inédite aussi provocatrice que respectueuse. Cette sculpture est donc une œuvre majeure qui capture l'esprit de notre époque, où le pop art urbain et le graffiti continuent de questionner, de redéfinir et d'enrichir le paysage de l'art contemporain.

    $10,935.00

  • Yo Gabba Gabba! Muno Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Yo Gabba Gabba ! Sérigraphie Muno par Tim Doyle

    Yo Gabba Gabba ! Muno Édition Limitée Sérigraphie 4 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts par Tim Doyle Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. 1re édition

    $229.00

  • Sign Be Still My Heart Icons Art Toy by Chris RWK- Robots Will Kill

    Chris RWK- Robots Will Kill Panneau « Be Still My Heart » - Icônes Art Toy par Chris RWK - Robots Will Kill

    Signe Be Still My Heart Icons Art Toy par Chris RWK - Robots Will Kill Limited Edition Vinyl Sculpture Collectible Artwork par Pop Street Artist x UVD Toys. Édition limitée 2023 à 50 exemplaires. Œuvre d'art de 10 x 19 cm (4 x 7,5 pouces). Neuve en boîte, estampillée et imprimée. Robot RWK jaune représentant Homer Simpson stylisé, personnage de la série télévisée et des films Les Simpson, tenant une pancarte où l'on peut lire : « Be Still My » (symbole du cœur). Sculpture en vinyle « Be Still My Heart » de Chris RWK : une icône du street art L'œuvre « Be Still My Heart » de Chris RWK, fruit d'une collaboration avec UVD Toys, incarne à merveille la fusion entre l'esthétique du pop art urbain et l'essor du marché des objets de collection. Cette pièce en édition limitée à seulement 50 exemplaires est une représentation saisissante du style unique de l'artiste. Chris RWK, figure influente du street art, s'est fait un nom grâce à ses images chargées d'émotion, mettant souvent en scène des robots comme métaphores de l'expérience humaine. L'œuvre représente un robot stylisé dans la teinte jaune caractéristique d'Homer Simpson, personnage de la série culte « Les Simpson », tenant une pancarte où l'on peut lire « Be Still My (Heart Symbol) ». L'expression émotionnelle sous forme de pop art urbain Cette pièce de collection transcende la frontière entre simple jouet et œuvre d'art, offrant un commentaire saisissant sur la condition humaine. Le robot, figure souvent froide et impassible, est juxtaposé à un message d'une sincérité profonde, créant un contraste central dans le travail de Chris RWK. L'expression « Be Still My Heart » est un appel au calme face à la tourmente émotionnelle, un thème qui résonne profondément dans le contexte chaotique de la vie urbaine. Avec son sceau d'authenticité estampillé et imprimé, cette pièce capture l'essence même du street art, capable de communiquer des émotions complexes à travers une imagerie à la fois simple et profonde. Impact et héritage de Chris RWK dans le mouvement Art Toy L'édition limitée de « Be Still My Heart » souligne la valeur de collection des art toys et leur statut très prisé au sein de la communauté du street art. Chaque sculpture, neuve et minutieusement réalisée, est une extension tangible de l'œuvre de Chris RWK, permettant aux passionnés de posséder un fragment de cette culture. Cet objet de collection témoigne de la tendance croissante des artistes de rue à transposer leur travail en formes tridimensionnelles, étendant ainsi leur influence des murs des villes aux étagères des collectionneurs. L'incursion de Chris RWK sur le marché des art toys en vinyle avec « Be Still My Heart » est une réflexion sur la marchandisation de l'art dans la société contemporaine et sur le besoin persistant de connexion et d'expression émotionnelle. Le véritable nom de l'artiste, associé à Robots Will Kill, est devenu synonyme d'un style qui capture l'esprit de la vie urbaine moderne, et sa collaboration avec UVD Toys représente un moment clé dans la fusion entre le street art et les objets d'art tangibles. Cette œuvre n'est pas seulement un objet de collection, mais un symbole du pouvoir durable du pop art urbain à susciter l'intérêt, à captiver et à perdurer.

    $450.00

  • Smurfs Red Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Skateboard Art Deck Schtroumpfs Rouge par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Schtroumpfs - Édition limitée rouge - Illustration de la marque Supreme La collaboration très attendue entre Supreme et les Schtroumpfs est sortie lors de la sixième semaine de la collection automne/hiver 2020 de la marque. La planche de skateboard Supreme Schtroumpfs est sortie le 1er octobre 2020. Cette planche ornée du logo emblématique de Supreme pourrait bien devenir l'une des plus recherchées et présente des illustrations classiques des Schtroumpfs associées à ce logo iconique.

    $359.00

  • Optimus Prime Transformers Red 200% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Optimus Prime Transformers Red 200% Be @ rbrick x Bape - Un singe de bain

    Optimus Prime Transformers - Rouge 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom x Bape - Figurine de Collection A Bathing Ape en Vinyle. Neuf en boîte - Medicom Toy s'est associé à BAPE et Transformers pour créer un Bearbrick Optimus Prime 200% rouge entièrement transformable. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% est un Bearbrick orné de touches de rouge. Grâce à un levier situé à l'arrière, ce Bearbrick se transforme entièrement, passant d'une figurine à l'allure d'ours ressemblant à Optimus Prime à une figurine Optimus Prime plus reconnaissable, prête à affronter les Decepticons. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% verte est sortie en 2021.

    $320.00

  • Joker Darkest Knight Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Sérigraphie Joker Darkest Knight par Brian Ewing

    Joker - Darkest Knight, sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Brian Ewing, artiste pop art célèbre et rare. Batman Joker Darkest Knight Édition limitée à 50 exemplaires, signés et numérotés (2021)

    $214.00

  • Astro Boy Hoodie- Black Light Art Toy by Faile

    Faile Sweat à capuche Astro Boy - Black Light Art Toy par Faile

    Sweat à capuche Astro Boy - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Faile x Deluxx Fluxx x ToyQube. En collaboration avec le sweat à capuche FAILE x Deluxx Fluxx x ToyQube Astro Boy, l'emblématique Astro Boy prend vie dans l'univers sonore et visuel du club Deluxx Fluxx, grâce à une luminescence UV noire. Il porte un sweat à capuche et une veste de survêtement personnalisés. Célébrant l'esthétique du célèbre club Deluxx Fluxx de Detroit, cette figurine en édition limitée à 500 exemplaires mesure 25 cm de haut.

    $863.00

  • VOLTEQ 20 Inch Dunny Art Toy by Quiccs

    Quiccs VOLTEQ 20 pouces Dunny Art Toy par Quiccs

    VOLTEQ 20 Inch Limited Edition Dunny Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Quiccs. Figurine Dunny TEQ63 sur le thème de Voltron, 2022, mesurant 20 pouces de haut, édition limitée à 500 exemplaires. Kidrobot s'associe une nouvelle fois à l'artiste Quiccs pour donner vie à la fusion de TEQ et Dunny dans une création épique. Découvrez la figurine VOLTEQ Dunny de 50 cm (20 pouces), une œuvre en vinyle signée Quiccs, illustrateur, designer de jouets et graffeur philippin. Ce Dunny géant de 50 cm est une pièce maîtresse inspirée des mechas et basée sur le personnage TEQ63 de l'artiste, un héros post-apocalyptique évoluant dans une société dystopique.

    $793.00

  • Rick Grimes Chillin Original Graphite Drawing by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister

    Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.

    $340.00

  • X1 Silkscreen Print by DKNG

    DKNG X1 Sérigraphie par DKNG

    X1 Édition Limitée Série ICON Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par DKNG Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Le vaisseau spatial X1 de Dark Vador, tiré du film de science-fiction Star Wars. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.

    $159.00

  • Sale -15% Flynamic Duo 66' Art Toy by Hebru Brantley

    Hebru Brantley Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $2,347.00 $1,995.00

  • Bike Reward Poster! Silkscreen Print by Jacob Borshard

    Jacob Borshard Affiche de récompense de vélo ! Sérigraphie de Jacob Borshard

    Affiche de récompense pour cyclistes ! Édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Jacob Borshard, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2011 à 50 exemplaires. Format : 45,7 x 61 cm. Pee-wee Herman, Pee-wee's Playhouse, télévision, film, vélo, vélo volé. Non signé ni numéroté. Inscription : RÉCOMPENSE DE 10 000 $ POUR TOUTE INFORMATION PERMETTANT DE RETROUVER LE VÉLO VOLÉ. APPELEZ Pee-wee HERMAN AU 354-8567. Affiche de récompense pour les cyclistes ! Sérigraphie de Jacob Borshard L'affiche de récompense pour vélo, une sérigraphie de Jacob Borshard, est un exemple saisissant de street art et de graffiti, mêlant nostalgie, humour et iconographie culturelle. Réalisée en 2011, cette sérigraphie artisanale en cinq couleurs rend hommage à l'un des vélos volés les plus célèbres de la fiction : celui de Pee-wee Herman dans le film culte de 1985, Pee-wee's Big Adventure. L'œuvre combine l'esthétique des affiches de récompense vintage avec des éléments graphiques audacieux, ce qui la distingue au sein du mouvement pop art contemporain. L'influence de Pee-wee Herman sur la culture populaire Pee-wee Herman, le personnage excentrique et attachant créé par feu Paul Reubens, est une figure emblématique de la culture populaire. Son vélo rouge, omniprésent dans le film « Pee-wee's Big Adventure », est devenu un symbole inoubliable de l'émerveillement, de l'aventure et de la passion de l'enfance. Cette estampe de Jacob Borshard capture cet héritage à travers une version revisitée et surdimensionnée de l'affiche fictive de vélo perdu que l'on voit dans le film. Le texte, en rouge et noir gras, imite l'urgence dramatique des véritables affiches d'objets perdus tout en faisant allusion avec humour à l'absurdité d'offrir une récompense exorbitante pour un simple vélo. Éléments d'art urbain pop et graffiti Cette estampe illustre la fusion entre le pop art urbain et le graffiti, grâce à une typographie audacieuse, une palette de couleurs minimaliste et un sujet immédiatement reconnaissable. La technique de sérigraphie artisanale cinq couleurs confère à l'œuvre un effet tactile et superposé, renforçant son aspect rétro. Les dégradés de demi-teintes sur le vélo et le fond imitent l'aspect des vieux journaux, accentuant l'esthétique vintage. Cette approche graphique est caractéristique du pop art urbain contemporain, où les techniques d'impression traditionnelles se mêlent aux commentaires culturels actuels. L'œuvre de Jacob Borshard joue souvent avec la nostalgie et l'humour, ce qui la rend idéale pour les collectionneurs appréciant les œuvres qui font le lien entre l'Amérique classique et une touche urbaine et rebelle. L'inclusion du numéro de téléphone fictif de Pee-wee Herman brouille davantage la frontière entre réalité et fiction de la culture populaire, attirant un public qui affectionne les films cultes et la narration visuelle de la sérigraphie. Édition limitée et de collection Cette estampe, éditée à seulement 50 exemplaires, est une pièce très recherchée par les collectionneurs d'art urbain et de graffiti. Bien que non signée et numérotée, sa rareté et sa valeur culturelle unique en font une acquisition précieuse. Mesurant 45,7 x 61 cm, elle est idéale pour l'exposition, permettant aux fans de Pee-wee Herman et d'estampe contemporaine d'exposer une œuvre à la fois visuellement captivante et culturellement riche. L'estampe sérigraphique « Bike Reward Poster! » de Jacob Borshard célèbre la rencontre entre la culture pop, l'art urbain et les techniques d'impression classiques. En transformant une scène d'un film culte en une œuvre d'art de collection, Borshard perpétue la tradition qui consiste à mêler humour, nostalgie et graphisme pour créer une œuvre visuelle saisissante.

    $200.00

  • Wolverine Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Dessin original de Wolverine Sketch par Rich Pellegrino

    Croquis de Wolverine, dessin original au marqueur sur papier beaux-arts, par Rich Pellegrino, artiste de rue et de pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Vader Metal Silkscreen Print by Craig Drake

    Craig Drake Sérigraphie en métal Vador par Craig Drake

    Vader - Édition limitée métal, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur plaque de métal par Craig Drake, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dark Vador, personnage de la série télévisée, des films et des jeux Star Wars, sur une plaque de métal.

    $352.00

  • Wild Forever Orange AP Giclee Print by Gary Taxali

    Gary Taxali Impression giclée Wild Forever Orange AP par Gary Taxali

    Impression giclée Wild Forever Orange AP par Gary Taxali, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art, artiste graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste AP 2015 Signée et marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Taille 19,3x24 En hommage à Maurice Sendak, célèbre personnage de Max de Where Wild Things Roam dans une rare variante orange. Interprétation pop art d'un classique littéraire « Wild Forever Orange AP » est une estampe giclée de Gary Taxali rendant hommage à Max, le célèbre personnage de Maurice Sendak tiré du classique de la littérature jeunesse « Max et les Maximonstres ». Cette épreuve d'artiste (AP) de 2015, en édition limitée, capture l'essence du pop art avec une sensibilité urbaine. Mesurant 49 x 61 cm, cette œuvre est une rare variante orange qui insuffle une touche contemporaine à ce personnage attachant, faisant le lien entre illustration, street art et culture populaire. « Wild Forever Orange AP » de Taxali canalise l'esprit de Max, le protagoniste rebelle de l'histoire de Sendak, le réinventant comme une figure emblématique incarnant l'esprit indompté de la jeunesse. L'estampe reflète l'énergie et l'esprit du Street Pop Art et du graffiti, grâce à l'approche stylistique unique de Taxali qui combine la sensibilité graphique des bandes dessinées et publicités vintage avec une touche graffiti moderne. Le choix de la teinte orange et des contours noirs marqués rappelle le pop art classique, conférant à l'œuvre un sentiment de nostalgie et d'intemporalité. La collection et le concept d'épreuve d'artiste Gary Taxali est reconnu pour son talent à insuffler à ses œuvres esprit et satire, et « Wild Forever Orange AP » ne fait pas exception. À travers cette pièce, Taxali célèbre un personnage emblématique et propose une réflexion sur la nature intemporelle de la liberté et de la sauvagerie inhérentes à l'esprit humain. Ces thèmes trouvent un écho profond au sein de la communauté du street art. L'utilisation d'une technique propre au street art, l'impression giclée, pour représenter un personnage traditionnellement illustré souligne davantage ce dialogue interdisciplinaire. En gravure, l'épreuve d'artiste désigne généralement un petit nombre d'exemplaires prélevés sur l'édition pour l'usage personnel de l'artiste. Ces épreuves sont souvent considérées comme plus précieuses en raison de leur rareté et de l'implication directe de l'artiste. L'épreuve d'artiste signée et numérotée de Taxali, faisant partie d'une édition limitée, bénéficie d'un cachet d'exclusivité et porte la marque de l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. Impact sur la scène artistique moderne « Wild Forever Orange AP » illustre avec brio comment des artistes contemporains comme Gary Taxali redéfinissent les frontières du street art, du pop art et de l'illustration. S'inspirant d'un personnage emblématique de la culture populaire, Taxali tisse un récit à la fois familier et inédit, témoignant de la capacité du street art, du pop art et du graffiti à évoluer sans cesse et à toucher un public toujours plus large. L'estampe « Wild Forever Orange AP » de Gary Taxali célèbre la liberté artistique et rend hommage à l'esprit rebelle qui caractérise une grande partie du street art et du pop art. Cette œuvre, qui capture à la fois la dimension ludique et poignante de l'art de Taxali, offre une riche résonance culturelle et un attrait esthétique indéniable, et atteste de la force intemporelle du pop art inspiré du street art.

    $1,341.00

  • The Never Sleep Silkscreen Print by Ron Guyatt

    Ron Guyatt La sérigraphie Never Sleep de Ron Guyatt

    « The Never Sleep - Zombie Apocalypse Propaganda », édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Ron Guyatt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'artiste Ron Guyatt a créé cette superbe affiche de propagande pour soutenir notre lutte contre l'apocalypse zombie imminente. Ces affiches sensibilisent la population à la nécessité d'une intervention militaire face à cette menace. Chaque affiche, signée et numérotée, mesure 45,7 x 61 cm et est disponible en édition limitée à 100 exemplaires.

    $103.00

  • Star Wars Storm Trooper Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Compagnon Star Wars Dark Vador

    Achetez Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentic 2007 Limited Edition Painted Vinyl Art Toy Figure Sculpture Collectible Artwork par l'artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. 2007 Édition limitée de 500 Chhum Companion Vinyle peint Taille 9,75 x 4,5 x 3,5, Estampillé sur pied Apparaît comme neuf avec une cape toujours scellée dans son sac d'origine. Avec boîte, exemple extrêmement fin, boîte en très bon état. Timbre Parfait. Photos de l'exemple réel. Authentifié avec sceaux et numéro de série de suivi unique inclus. Remarquez les petits détails, ceux qui n'existent pas dans les contrefaçons. A également un sceau hologramme officiel apposé sur la boîte, que les contrefaçons n'ont jamais. Emballage intérieur en plastique coloré en fonction de l'âge. Original vérifié Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake Star Wars Legendary Sci-Fi Character. Les préoccupations artistiques de KAWS ne se limitaient pas à l'illustration. Le jeune artiste s'est intéressé à l'art urbain et aux images qu'il pouvait montrer dans ce domaine. Il a ensuite commencé à se lancer dans le graffiti dans le New Jersey. Cette facette de son travail mûrit progressivement jusqu'à son arrivée à New York dans les années 1990. KAWS a commencé à modifier les images publicitaires aux arrêts de bus et aux cabines téléphoniques. C'est alors que sa signature, KAWS, commence à apparaître dans différents coins de la ville.

    $10,935.00

  • The High Ground Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Estampe giclée « The High Ground » de Dave Pollot

    Impression giclée « The High Ground » par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 20x13 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Impression giclée « The High Ground » de Dave Pollot : Star Wars dans la nature sauvage américaine « The High Ground » est une estampe giclée de 2025 de Dave Pollot, une œuvre en édition limitée de 50,8 x 33 cm sur toile roulée. Signée et numérotée par l'artiste, cette édition spéciale a été créée pour célébrer la Journée Star Wars, mêlant iconographie de science-fiction et symboles de l'Amérique classique. Dave Pollot, connu pour réinterpréter la culture pop à travers des paysages traditionnels et des objets chinés, met en scène Dark Vador, des stormtroopers et des canards colverts dans une paisible scène de chasse en pleine nature, transformant ainsi une œuvre inspirée par les fans en une création contemplative et visuellement satirique, s'inscrivant dans le courant du street art pop et du graffiti. Star Wars et la nostalgie américaine se rencontrent Cette œuvre évoque le stoïcisme serein des peintures animalières américaines du milieu du XXe siècle, un genre associé à l'immobilité, à la solitude et au respect de la nature. Cependant, Pollot y introduit une perturbation aussi inattendue qu'humoristique : Dark Vador, en grande tenue, tient un appeau à canard camouflé et lève la main tandis que des canards s'éparpillent dans un marais givré. À l'arrière-plan, des stormtroopers, fusils à la main, posent en chasseurs, comme s'ils ignoraient participer à une parodie. Les arbres au loin et la palette de couleurs discrètes créent une atmosphère paisible, subtilement troublée par ces intrusions fictives. L'Étoile de la Mort plane faiblement dans la lune brumeuse, remplaçant le soleil telle une présence omniprésente. C'est dans cet équilibre subtil entre humour et respect que Pollot excelle, critiquant avec finesse la commercialisation de la mythologie tout en la célébrant. Le langage satirique de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain reconnu pour sa capacité à réinterpréter des œuvres d'art délaissées à travers le prisme de la culture populaire. Ses créations mêlent souvent esthétique vintage et personnages modernes issus des jeux vidéo, du cinéma et de la télévision, transformant des toiles oubliées ou négligées en commentaires perspicaces. « The High Ground » s'inscrit dans cette démarche en préservant l'atmosphère originelle du tableau – une nature sauvage et paisible – mais en remplaçant les figures humaines par des légendes galactiques. Cette approche métamorphose le familier en surréaliste et invite le spectateur à repenser l'image et son contexte. L'œuvre fonctionne à la fois comme un hommage et une subtile subversion, intégrant harmonieusement l'univers de Star Wars à ce paysage bucolique. Art pop urbain moderne sur toile traditionnelle « The High Ground » n'est pas qu'une simple estampe originale pour les fans de science-fiction ; c'est une exploration délibérée des superpositions culturelles. Dans le contexte du street art et du graffiti, elle utilise une esthétique hybride pour refléter la manière dont la culture populaire imprègne la mémoire et la nostalgie collective. En imprimant sur toile et en imitant l'art animalier classique, Pollot abolit la distance entre le fandom de l'ère numérique et les traditions artistiques analogiques. Sortie en édition limitée pour le 4 mai, jour anniversaire de Star Wars, l'estampe transcende la simple fidélité à la franchise. Elle devient un récit sur la saturation culturelle, montrant comment des icônes comme Dark Vador ne sont pas de simples personnages de fiction : elles habitent nos paysages, nos métaphores et notre humour. « The High Ground » de Dave Pollot incarne cette philosophie avec intelligence et maîtrise, ce qui en fait une pièce remarquable dans le monde de l'art contemporain de collection.

    $350.00

  • The Hunters Quarry Archival Print by Jed Henry

    Jed Henry The Hunters Quarry Archival Print par Jed Henry

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier japonais fait main, par l'artiste Jed Henry. Édition limitée signée 2022, format 12x17, bords découpés à la main « J'ai traversé la galaxie, et retraversé, j'ai vu des choses étranges, et revu des choses étranges, mais je n'ai jamais vu une Force unique, ma vie m'appartient. »

    $134.00

  • Megatron Transformers 200% Be@rbrick

    BE@RBRICK Transformateurs Megatron 200% Be@rbrick

    Megatron Transformers 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection Art. Le Bearbrick x Transformers Megatron 200% est un robot déguisé en ours. Cette figurine de 20 cm (7,87 pouces) ressemble à un Bearbrick classique rendant hommage à Megatron, le chef suprême des Decepticons, mais actionnez le levier situé à l'arrière pour la transformer en une véritable minifigurine Megatron. Cette figurine Bearbrick Megatron de collection fait partie d'une collection de quatre Bearbricks Transformers comprenant également Optimus Prime, Bumblebee et Starscream. Le Bearbrick x Transformers Megatron 200% est sorti au printemps/été 2014 pour célébrer le 30e anniversaire de la franchise.

    $320.00

  • Dark Phoenix X-Women Silkscreen Print by Rockets Are Red

    Rockets Are Red Sérigraphie Dark Phoenix X-Women par Rockets Are Red

    Sérigraphie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, Dark Phoenix X-Women, par Rockets Are Red, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Dark Phoenix stylisé, personnage de super-héros Marvel Comics n° 135

    $218.00

  • Optimus Prime Transformers- Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    BE@RBRICK Transformateurs Optimus Prime - Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    Optimus Prime Transformers - L'Âge de l'Extinction 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Bearbrick s'est associé à Transformers pour créer la figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 %. Cette figurine représente la silhouette de l'ours Bearbrick sous les traits d'Optimus Prime, tiré du film Transformers : L'Âge de l'Extinction (2014). Le Bearbrick peut être transformé pour révéler Optimus Prime dissimulé en dessous. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 % est sortie en 2015.

    $320.00

  • Otto Dino Art Toy by Max Elbo

    Max Elbo Otto Dino Art Toy par Max Elbo

    Otto Dino, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de la culture pop moderne Max Elbo x GZ1. Édition limitée numérotée à la main (250 exemplaires) - Coffret 2022. Cette figurine en vinyle de 25 cm est le fruit d'une collaboration entre les artistes GZ1 et ELBO. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage issu de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque coffret est numéroté à la main par l'artiste. La fusion créative de Max Elbo et GZ1 dans la figurine Otto Dino en vinyle. « Otto Dino », une figurine en vinyle en édition limitée, est le fruit d'une collaboration unique entre l'artiste pop contemporain Max Elbo et GZ1. Cette œuvre d'art de 25 cm, lancée en 2022, incarne l'accessibilité du street art et le succès populaire du pop art dans le monde des objets de collection. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage phare de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque pièce est numérotée à la main par les artistes. Les couleurs vibrantes et le design fantaisiste de cette figurine soulignent l'esprit à la fois ludique et provocateur propre à de nombreux mouvements de street art et de pop art. « Otto Dino » fusionne l'énergie rebelle du graffiti avec l'esthétique soignée des figurines en vinyle, créant un personnage tridimensionnel qui se transforme en œuvre d'art interactive. Ces objets de collection sont devenus un médium à part entière, permettant aux artistes d'atteindre un public plus large, transcendant les espaces traditionnels des galeries et s'intégrant au tissu de la vie quotidienne. La vision artistique de Max Elbo dans l'univers des objets de collection La vision artistique de Max Elbo se transpose avec aisance des fresques monumentales à l'échelle intimiste d'« Otto Dino », témoignant de sa polyvalence et de son engagement à intégrer l'art dans l'espace personnel des collectionneurs. À l'instar de son art urbain, cette figurine en vinyle regorge de détails et de nuances qui invitent à l'observation attentive et reflètent le style iconique d'Elbo. En collaborant avec GZ1, Elbo explore un nouveau mode d'expression créative, en résonance avec la nature tactile et ludique du Street Pop Art et du graffiti. Chaque « Otto Dino » est une expression tangible de l'art d'Elbo, offrant à l'objet de collection le même niveau de savoir-faire et d'intégrité artistique que l'on attend de ses fresques. La numérotation manuelle de chaque boîte ajoute une touche personnelle, rappelant les signatures du street art, et renforce le statut d'œuvre d'art en édition limitée. Cette pratique valorise chaque pièce et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, un aspect précieux dans le monde des objets de collection d'art. La tendance croissante des Art Toys dans la culture pop urbaine L'émergence de jouets d'art comme « Otto Dino », devenu un phénomène majeur de la culture pop urbaine, témoigne de l'évolution des modes de consommation et d'appréciation de l'art. Ces objets de collection permettent aux artistes d'élargir leur audience et d'explorer de nouvelles voies artistiques, tout en interagissant avec une communauté de collectionneurs qui valorisent le lien entre art et jeu. Le caractère limité de ces jouets crée un sentiment d'urgence et d'exclusivité, qualités traditionnellement associées à l'acquisition d'œuvres d'art. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, les jouets d'art symbolisent la démocratisation de l'accès à l'art. Des pièces comme « Otto Dino » offrent une expérience artistique plus personnelle et interactive, abolissant les frontières entre l'artiste et le public. Elles célèbrent la fusion du plaisir esthétique et de l'attrait pour la collection, incarnant l'essence même des mouvements du street art et du pop art qui ont toujours cherché à intégrer l'art au quotidien. Impact et héritage d'Otto Dino dans le domaine des objets de collection d'art moderne « Otto Dino » témoigne du potentiel des collaborations entre artistes tels que Max Elbo et GZ1 pour repousser les limites de l'art de collection. L'impact de telles œuvres est considérable, influençant non seulement le marché des art toys, mais aussi la perception du street art et du pop art. L'héritage d'« Otto Dino » se mesurera à sa valeur esthétique, à son potentiel de collection et à sa capacité à inspirer de futures collaborations et innovations au sein de la communauté du street art, du pop art et du graffiti. Le succès d'« Otto Dino » et sa contribution à la scène des objets de collection d'art moderne réaffirment l'importance de l'accessibilité et de l'interactivité dans l'art contemporain. Alors que les collectionneurs continuent de rechercher des pièces uniques et significatives, le rôle des art toys dans le paysage artistique ne fera que croître, avec des artistes comme Max Elbo et GZ1 à l'avant-garde de cette intersection dynamique entre art, collection et commentaire culturel. « Otto Dino » n'est pas qu'un simple objet de désir pour les collectionneurs ; C'est un élément de monnaie culturelle, un symbole de l'impact à la fois ludique et profond du street art et du pop art modernes.

    $712.00

  • Kachamukku- Green Red Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Kachamukku- Vert Rouge Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Kachamukku - Figurine de collection en vinyle vert et rouge, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition ouverte 2022, hors production, 12,6 x 8 x 6 pouces / 32 x 20,3 x 15,2 cm, neuve en boîte. Kachamukku-Green Red de KAWS : une intersection vibrante entre art et jeu La figurine Kachamukku-Green Red de KAWS est une manifestation saisissante de la vision unique de l'artiste au sein du pop art moderne. Sortie en édition ouverte en 2022, cette figurine de collection en vinyle mesure 32 x 20 x 15 cm, témoignant de l'approche novatrice de KAWS, qui fusionne l'esthétique urbaine et les références à la culture pop. Cette figurine, aux couleurs vibrantes vertes et rouges, est un hybride créatif inspiré de la célèbre série télévisée japonaise Hirake! Ponkikki, mettant en scène Gachapin et Mukku, connus pour leurs pitreries et leur compétition amicale. La figurine Kachamukku se caractérise par le style signature de KAWS : des yeux et des oreilles marqués d'un X formant un motif d'os croisés, un détail devenu emblématique de l'œuvre de l'artiste. Le choix de couleurs de cette édition, qui diffère de la version entièrement noire sortie précédemment, ajoute une touche de vivacité et rend hommage aux teintes originales des personnages qui ont inspiré cette pièce. L'intégration de la culture pop dans le street art : la série Kachamukku de KAWS Avec la figurine Kachamukku-Green Red, KAWS repousse les limites du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce, la cinquième de sa série de 2021, incarne l'essence même de sa philosophie artistique : créer des œuvres ludiques, culturellement pertinentes et visuellement percutantes. S'inspirant de Hirake! Ponkikki, KAWS rend hommage à un pan de la culture pop japonaise et démontre son talent pour fusionner différents éléments artistiques et culturels afin de créer une œuvre inédite et captivante. L'esprit ludique de la figurine Kachamukku, avec sa posture dynamique et ses couleurs vives, traduit l'émerveillement et la joie enfantins inhérents à toutes les créations de KAWS. Elle se dresse comme un phare coloré dans l'univers des figurines de collection, invitant collectionneurs et fans à appréhender l'œuvre autant comme un jouet que comme une sculpture. Cette figurine est à la fois un objet et un récit qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. L'impact mondial de l'édition Kachamukku-Green Red de KAWS L'impact mondial de la figurine Kachamukku-Green Red témoigne de la place prépondérante de KAWS dans l'univers des art toys et de son influence sur la perception du street art. Puisant ses racines dans une émission jeunesse japonaise culte, cette édition illustre le langage universel de l'art et sa capacité à relier des cultures diverses grâce à des esthétiques et des thèmes partagés. La figurine Kachamukku-Green Red, avec ses couleurs éclatantes et son design iconique, célèbre la joie et la simplicité des programmes pour enfants, réinterprétées à travers le prisme sophistiqué du street art. Désormais épuisée, la figurine Kachamukku-Green Red est devenue une pièce de collection très recherchée. Sa distribution via KAWSONE l'a rendue accessible à un large public, confirmant ainsi sa place parmi les œuvres majeures de KAWS. Alors que le street art continue de gagner en popularité et en reconnaissance, l'édition Kachamukku-Green Red de KAWS illustre parfaitement l'évolution du genre, faisant le lien entre les origines ludiques du graffiti et les récits complexes de l'art contemporain.

    $1,001.00

  • Sale -15% Homer Original Pasca Ink Watercolor Painting by Jon Burgerman

    Jon Burgerman Homer Original Pasca Ink Aquarelle Peinture par Jon Burgerman

    Peinture originale d'Homère, aquarelle à l'encre et au pastel sur papier aquarelle, par l'artiste Jon Burgerman, art pop moderne. Aquarelle originale signée de 2014, pièce unique, format 22,5 x 29,5 pouces. « Jon Burgerman crée des gribouillis néo-primitifs vibrants, mêlant formes et couleurs. Il a intégré ses personnages monstrueux dans des compositions où des formes caricaturales s'empilent les unes sur les autres, créant une masse d'énergie explosive. D'une productivité intense, il a propulsé l'obsession des personnages de la fin des années 90 vers une direction bien plus intéressante et percutante. Imaginez Walt Disney devant un monument inca sous l'influence de la mescaline. » – Francesca Gavin, rédactrice en chef de la section Arts visuels de Dazed & Confused et auteure de Street Renegades et 100 New Artists, publiés chez Laurence King.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Yogi on Xanax Silkscreen Print by Ben Frost

    Ben Frost Yogi sur Xanax Sérigraphie par Ben Frost

    Yogi sous Xanax, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 9 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite par Ben Frost, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 2022 Ben Frost Yogi on Xanax, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, couverture 160 lb, 61 x 61 cm (24 x 24 po), signée et numérotée par l'artiste. Tirage limité à 50 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste. Imprimé par POP!NK Editions. Yogi sous Xanax par Ben Frost – Critique de consommation dans l'art urbain pop et graffiti « Yogi on Xanax » est une sérigraphie artisanale en édition limitée (2022) de neuf couleurs, réalisée par l'artiste australien contemporain Ben Frost. Imprimée sur papier Mohawk Superfine UltraWhite 160 lb (600 g/m²) au format 61 x 61 cm, cette œuvre audacieuse, signée et numérotée à 50 exemplaires, a été produite par POP!NK Editions, maison d'édition reconnue pour son savoir-faire exceptionnel dans la production d'estampes d'art contemporain. L'œuvre mêle l'esthétique des emballages pharmaceutiques à l'imagerie nostalgique des dessins animés, offrant ainsi un commentaire visuellement percutant et conceptuellement riche sur la société de consommation moderne. Frost intègre le visage aux yeux écarquillés de l'ours Yogi dans la mise en page caractéristique d'une ordonnance de Xanax, transformant un personnage animé innocent en symbole de la culture du médicament, de la sédation psychologique et de la dépendance institutionnalisée. Le design pharmaceutique rencontre le chaos des dessins animés Ben Frost est internationalement reconnu pour son utilisation provocatrice de l'iconographie de la culture populaire, et « Yogi on Xanax » illustre parfaitement sa stratégie de collision visuelle. L'image se réapproprie la familière boîte de Xanax, généralement associée au calme clinique, et l'imprègne de l'énergie erratique du large sourire et de l'œil hypnotique en spirale de Yogi l'Ours. La mise en page soignée, typique des produits pharmaceutiques, contraste avec l'illustration expressive, créant un moment de tension visuelle et conceptuelle. La technique de Frost révèle l'étrange intersection entre bonheur, dépendance et divertissement. En superposant l'humour à un sujet sérieux, il invite les spectateurs à s'interroger sur la manière dont les produits commerciaux – des dessins animés pour enfants aux anxiolytiques – sont ancrés dans les comportements et les identités culturelles. Ce mélange d'absurdité et de critique est au cœur du Street Pop Art et du graffiti, où le langage et l'imagerie de la culture de masse sont détournés pour servir le commentaire public. Précision des matériaux et intégrité de la production L'impression sur papier Mohawk Superfine UltraWhite garantit une surface impeccable et d'une grande fidélité, mettant en valeur les superpositions d'encre du procédé de sérigraphie 9 couleurs. Le papier épais de 600 g/m² assure une grande durabilité et une finition digne d'une galerie d'art, transformant l'affiche en une véritable œuvre de collection. Chaque couleur est appliquée individuellement à la main, offrant ainsi des teintes riches et denses qui rehaussent la saturation et l'intensité des graphismes audacieux de Frost. Les dimensions de 61 x 61 cm offrent une composition carrée parfaite, alliant la symétrie rigoureuse du design d'emballage à la personnalité exubérante du personnage de Yogi l'Ours. Le choix de Frost de préserver l'intégrité du design du Xanax tout en y intégrant ses propres visuels subversifs fait de cette œuvre un exemple remarquable de précision pop art et de satire urbaine. Ben Frost et le langage visuel de la rébellion commerciale Ben Frost demeure une figure incontournable du Street Pop Art et du graffiti, utilisant le langage du marketing, du packaging et de l'iconographie pour refléter les contradictions de la vie contemporaine. Dans Yogi on Xanax, il exploite le réconfort de la nostalgie pour mettre en lumière des vérités dérangeantes. Le personnage caricatural devient le messager d'une culture qui médicamente la joie et esthétise le contrôle. Le style visuel unique de Frost – lignes audacieuses, couleurs saturées et composition incisive – présente aux spectateurs un miroir clair mais déformé, les obligeant à confronter le ridicule au réel. Son œuvre ne se contente pas d'une admiration passive ; elle exige une réaction. Yogi on Xanax se dresse comme un totem satirique de l'anxiété consumériste, enveloppé dans un emballage à la fois familier et dérangeant. Cette estampe ne se contente pas d'appartenir à l'univers du pop art contemporain ; elle définit ce que signifie une pop art qui se mue en critique.

    $917.00

  • Tickle Me Anarchy! Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Covid No 19 - Bleue

    Achetez Covid No 19- Bleue Tirage pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Graffiti Pop Art et Street Artist Denial. Bleue Covid19 Chanel Hand Sanitizer Virus Variant. Numéroté, signé, tamponné au verso. Édition de 19 tirages pigmentaires d'archives sur papier MOAB Fine Art 290 GSM Taille 18 "x 24" Dans le monde de Denial, la mémoire est importante, car elle est à la base de son travail, car elle encourage avec nostalgie le public à s'y engager. Du coup, son art est aussi familier qu'inquiétant car il révèle les pans les plus déstabilisants de la société, ceux dont nous sommes dans le « déni ». Peu importe son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins considéré comme une forme de vandalisme.

    $313.00

  • Astro Boy LA OG 6" Art Toy by OG Slick

    OG Slick Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $305.00

  • Crown Oversized Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Impression d'archives surdimensionnée de couronne par Marly Mcfly

    Crown - Tirage d'art en édition limitée grand format, réalisé à partir de pigments d'archives sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Marly Mcfly, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 27 exemplaires. Format : 20x20 pouces.

    $298.00

  • Peanuts Runner Linus & Charlie Brown Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Clockwork Orange Giclee Print par Raid71

    Achetez It's a Nightmare Charlie - Clockwork Orange Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper par Pop Culture Graffiti Artist Raid71. Peanuts Charlie Brown Halloween Déguisé en voyou Orange Mécanique. 5" x 5" Giclee signé, numéroté.

    $86.00

  • Barney X Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik Sérigraphie Barney X par Frank Kozik

    Sérigraphie en édition limitée Barney X 5 couleurs, tirée à la main, sur papier beaux-arts, par Frank Kozik, artiste pop art célèbre et rare. Illustration croisée de Barney et Malcolm X, inspirée des émeutes/manifestations de 2014. Barney X Burn Baby Burn ! 45,7 x 60,6 cm. Création et signature de Frank Kozik. Édition limitée à 50 exemplaires.

    $318.00

  • Snoopy Untitled Brooklyn Museum Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sérigraphie sans titre de Snoopy, Brooklyn Museum, par Kaws et Brian Donnelly

    Snoopy sans titre, Brooklyn Museum, sérigraphie par Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée 2020 signée et numérotée à 25 exemplaires. Œuvre d'art de taille 8x10,5. Sérigraphie représentant Snoopy magenta-rouge-orange du dessin animé Peanuts. KAWS Brian Donnelly Snoopy Sans titre Brooklyn Museum Sérigraphie 2020 Cette sérigraphie en édition limitée de 2020, signée Brian Donnelly (alias KAWS), illustre son style unique, mélange de street art, de pop art et de graffiti, avec un clin d'œil évident à l'iconographie de la culture populaire. Mesurant 20,3 x 26,7 cm, l'œuvre présente la silhouette de Snoopy, personnage des Peanuts de Charles Schulz, réinterprétée par des aplats de couleurs géométriques audacieux dans des tons magenta, rouge-orangé, turquoise et bleu profond. La pureté des aplats de couleur, associée au contour immédiatement reconnaissable du personnage, élimine les détails superflus pour se concentrer sur la forme et la palette, une caractéristique de l'approche de KAWS en matière d'abstraction de personnages. Blocs de couleurs audacieux et forme minimaliste L'œuvre se caractérise par un vocabulaire visuel épuré mais puissant, remplaçant les détails par d'aplats saisissants de couleurs saturées. KAWS distille la forme de Snoopy en segments abstraits, créant un équilibre entre reconnaissance et transformation. L'utilisation de la sérigraphie permet une pigmentation intense et une séparation nette des teintes, soulignant la qualité graphique qui caractérise une grande partie du travail de l'artiste. Cette méthode met en lumière son talent pour transformer des icônes de la culture populaire en compositions contemporaines raffinées. Édition limitée sortie musée Tirée à la main sur papier d'art, cette sérigraphie a été produite à seulement 25 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste. Créée exclusivement pour le Brooklyn Museum, sa rareté renforce son attrait auprès des collectionneurs d'art contemporain et d'objets de la culture populaire. Le tirage limité garantit son exclusivité, tandis que son lien avec le musée souligne sa place au sein d'une institution prestigieuse, alliant le prestige de l'art contemporain à un sujet accessible. L'évolution artistique et l'impact culturel de KAWS Né en 1974 à Jersey City, dans le New Jersey, Brian Donnelly a débuté sa carrière comme graffeur dans les rues de New York avant d'intégrer le circuit des galeries et des musées. Ses œuvres fusionnent esthétique commerciale, personnages animés et précision des beaux-arts, faisant de lui l'une des figures les plus reconnues de la culture visuelle contemporaine. Cette sérigraphie de Snoopy témoigne de l'exploration constante par KAWS des thèmes de l'identité, de la nostalgie et de la société de consommation, transformant des personnages animés emblématiques en œuvres à part entière qui touchent plusieurs générations, tout en conservant le langage visuel du street art et du graffiti.

    $12,500.00

  • Encaged Mickey AP Archival Print by Super A

    Super A ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $532.00

  • Optimus Prime 14 Original Acrylic Painting by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino

    Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Œuvre unique sur panneau de gesso par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2014, format 4x4, représentant Optimus Prime, le robot de science-fiction du film, de la bande dessinée et de la série télévisée Transformers. Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Optimus Prime 14 est une superbe peinture acrylique de 2014 réalisée par Rich Pellegrino, artiste visionnaire du Street Pop Art, reconnu pour sa capacité à réinterpréter les icônes culturelles. Peinte sur un panneau de 10 x 10 cm enduit de gesso, cette œuvre unique capture l'essence d'Optimus Prime, le chef emblématique des Autobots de la saga Transformers (films, bandes dessinées et séries animées). Le style artistique de Pellegrino métamorphose ce héros robotique en une œuvre d'art contemporain vibrante, mêlant nostalgie et narration visuelle dynamique. Le concept derrière Optimus Prime 14 L'œuvre « Optimus Prime 14 » de Rich Pellegrino rend hommage à l'un des personnages les plus emblématiques de la science-fiction et de la culture populaire. Optimus Prime incarne le leadership, la résilience et la lutte pour la justice, des valeurs qui résonnent auprès du public depuis sa création dans les années 1980. L'interprétation de Pellegrino se concentre sur le visage robotique et le casque du personnage, utilisant des formes audacieuses et des coups de pinceau expressifs pour souligner sa force et sa détermination. Cette œuvre témoigne de la capacité de Pellegrino à saisir l'essence d'un personnage tout en y insufflant sa touche artistique personnelle. Le format compact (4 x 4 cm) de la peinture intensifie son impact, invitant le spectateur à une exploration approfondie de la personnalité d'Optimus Prime. Par son utilisation de l'abstraction et de la couleur, Pellegrino invite le spectateur à appréhender le personnage d'une manière nouvelle et imaginative, transcendant les limites de la représentation traditionnelle. Les techniques artistiques de Rich Pellegrino L'approche de Rich Pellegrino en matière de Street Pop Art se caractérise par sa maîtrise de la peinture acrylique, lui permettant de créer des compositions vibrantes et texturées. Dans Optimus Prime 14, Pellegrino utilise une palette de bleus, de gris et de roses poudrés pour évoquer à la fois la nature mécanique du personnage et une profondeur expressive. L'alternance de traits marqués et de coups de pinceau plus doux et fluides crée une tension dynamique au sein de l'œuvre, reflétant le double rôle d'Optimus Prime, à la fois guerrier et chef. Le panneau apprêté offre une surface lisse et absorbante qui rehausse l'éclat de la peinture, permettant à Pellegrino de superposer couleurs et textures avec précision. Le fond légèrement vieilli et les imperfections soigneusement travaillées à la surface de la peinture ajoutent une touche de réalisme et de force, ancrant ce personnage hors du commun dans une esthétique tangible et accessible. L'impact culturel d'Optimus Prime 14 Optimus Prime 14 témoigne de l'héritage durable de la franchise Transformers et de son influence sur la culture populaire. En réinventant Optimus Prime à travers le prisme du Street Pop Art, Rich Pellegrino met en lumière l'attrait universel du personnage et sa capacité à inspirer des générations entières. Cette œuvre célèbre non seulement l'héroïsme d'Optimus Prime, mais l'élève également au rang d'œuvre d'art contemporain, faisant le lien entre la science-fiction et les beaux-arts. Pour les fans de Transformers et les collectionneurs d'art moderne, Optimus Prime 14 est une pièce unique qui allie nostalgie et innovation artistique. Elle illustre le talent de Rich Pellegrino pour transformer des icônes familières en œuvres d'art significatives, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection. Cette peinture démontre le pouvoir du Street Pop Art de réinterpréter et de recontextualiser les symboles culturels, offrant de nouvelles perspectives sur des personnages emblématiques et leur place dans notre imaginaire collectif.

    $150.00

  • These Violent Delights Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $493.00

  • Optimus Prime Transformer Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister

    Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 6x8, pigments d'archivage, beaux-arts, Optimus Prime Transformer debout dans un style glitch. Optimus Prime : un artefact moderne de l'expression pop art Dans l'interaction dynamique entre culture populaire et art, Optimus Prime s'impose comme une icône monumentale. L'estampe d'archives d'Adam Lister (2023) capture le redoutable leader des Transformers dans un style qui harmonise l'esthétique des jeux vidéo rétro avec les tendances avant-gardistes de l'art contemporain. Cette série limitée à seulement 50 exemplaires témoigne de l'exclusivité souvent recherchée dans l'univers du graffiti et du street art. Chaque estampe est méticuleusement réalisée sur un papier d'art mat pressé à chaud de 300 g/m², conférant une dimension tangible à l'esthétique par ailleurs numérique du glitch art. L'interprétation d'Optimus Prime par Lister, dans un style glitch, constitue un puissant récit visuel explorant les thèmes de l'héroïsme, de la technologie et de la transformation. L'utilisation de pigments d'archives garantit que chaque œuvre d'art non seulement restitue le personnage avec éclat, mais résiste également à l'épreuve du temps, à l'image de l'héritage durable de la franchise Transformers elle-même. Le format 6x8 de l'œuvre invite le spectateur à interagir avec elle de manière personnelle, faisant écho à l'expérience intime de la contemplation d'une œuvre de street art dans un espace public. De l'animation à l'impression d'archives : l'évolution d'un leader L'évolution d'Optimus Prime, de personnage animé à sujet d'œuvre d'art, reflète la transformation de la perception de l'art à l'ère moderne. Figure centrale de la saga Transformers, Optimus Prime incarne le leadership, la force et l'intégrité morale. Le choix de Lister de représenter ce personnage dans un style pixelisé et glitché en dit long sur la rencontre entre les influences de l'enfance et la sophistication de l'art contemporain. La transformation de ce personnage, de l'écran à une estampe en édition limitée, fait écho à celle du street art, passé d'un mouvement underground à une forme d'expression artistique reconnue. Cette œuvre d'Adam Lister puise dans la nostalgie des années 1980, époque où les Transformers ont captivé l'imagination des enfants comme des adultes. En représentant Optimus Prime dans un style moderniste, Lister établit un pont entre passé et présent, offrant une réflexion sur l'influence durable des icônes de la culture populaire. Son œuvre fait également allusion à la transformation des médias, soulignant la progression des animations dessinées à la main aux créations numériques, et maintenant, aux œuvres d'art multimédias qui fusionnent le design numérique avec les techniques traditionnelles d'impression d'art. Adam Lister et l'esthétique de la nostalgie numérique Adam Lister, artiste américain, est reconnu pour son talent à distiller des images complexes en leurs essences géométriques. En choisissant de représenter Optimus Prime, personnage souvent associé au changement et à l'adaptabilité, Lister interroge le pouvoir transformateur de l'art. Son approche unique des beaux-arts – puisant son inspiration dans le pop art urbain et le graffiti – remet en question les frontières traditionnelles des médiums artistiques. Optimus Prime, tel que le représente Lister, n'est pas seulement la représentation d'un personnage, mais l'incarnation de l'influence de l'ère numérique sur l'art. Le style glitch, avec sa suggestion de fragmentation et de reconstruction numériques, fait écho à l'impact du monde numérique sur la culture et la société. L'œuvre de Lister est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à réfléchir au rôle de la technologie dans l'art et au pouvoir des icônes de la culture populaire de transcender leurs supports d'origine. À travers ses tirages en édition limitée, Adam Lister offre aux collectionneurs et aux amateurs l'opportunité d'acquérir une œuvre d'art à la fois création moderne et hommage au passé. L'illustration d'Optimus Prime, aux couleurs vives et aux lignes nettes, célèbre le pouvoir d'inspiration de la culture populaire et le talent de l'artiste pour exploiter cette inspiration et créer une œuvre unique et stimulante. Elle témoigne de la pertinence toujours actuelle de personnages comme Optimus Prime et de la capacité de l'art à les réinventer pour toucher un public toujours plus large.

    $282.00

  • Joe Cool Snoopy 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Joe Cool Snoopy 1000% Be@rbrick

    Joe Cool Snoopy 1000% Peanuts BE@RBRICK Édition Limitée Figurine Artistique en Vinyle Medicom Toy. 2021 Peanuts Snoopy Joe Cool Bearbrick

    $820.00

  • Target Practice Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Tirage giclée Target Practice par Dave Pollot

    Impression giclée Target Practice par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Format de l'œuvre : 20x16 - Impression spéciale Star Wars du 4 mai sur toile roulée. Tirage giclée Target Practice de Dave Pollot : La science-fiction s’affronte à la pastorale américaine « Target Practice » de Dave Pollot est une édition limitée de 2025, une reproduction giclée sur toile de 50,8 x 40,6 cm. Sortie à l'occasion des célébrations spéciales du 4 mai dédiées à Star Wars, cette œuvre signée et numérotée illustre la manière dont l'artiste revisite l'Amérique classique en y intégrant des images emblématiques de la science-fiction. La composition met en scène des stormtroopers impériaux en plein combat au blaster dans une forêt paisible, évoquant une scène tirée d'une peinture de cabane oubliée ou d'une toile chinée. Cette juxtaposition d'un conflit hypermoderne et d'un décor naturel empreint de nostalgie fait de cette œuvre un exemple parfait de street art et de graffiti. L'esthétique classique interrompue par la guerre galactique « Target Practice » de Dave Pollot représente un ruisseau boisé et paisible, bordé de bouleaux blancs, d'eaux calmes et d'une cascade au loin. Au premier abord, on pourrait le confondre avec un paysage anodin. Mais en y regardant de plus près, des stormtroopers surgissent de derrière les arbres, engagés dans un intense échange de tirs laser avec des silhouettes en carton de personnages emblématiques de Star Wars. Dark Vador se tient raide derrière la silhouette d'un Ewok armé d'un blaster, tous deux semblant servir de cibles pour l'entraînement au tir. L'absurdité de cette scène est encore accentuée par le cadre naturel immaculé, soulignant l'artificialité du conflit et du mythe lorsqu'ils sont confrontés à la réalité brute d'un paysage terrestre. La scène capture la tension entre la violence fantastique et la paix de la nature, suscitant à la fois rire et réflexion. Dave Pollot et la tradition du remix dans le surréalisme pop Dave Pollot est un artiste contemporain new-yorkais connu pour réinterpréter des tableaux anciens en y intégrant des personnages et des éléments issus de jeux vidéo, de films et de séries télévisées. En plaçant des icônes de la culture populaire dans des œuvres autrefois reléguées aux rayons des brocantes, Pollot en réinvente le sens et interroge leur durée de vie culturelle. Dans « Target Practice », la mise en scène humoristique de stormtroopers prenant des silhouettes fictives pour de véritables cibles révèle une réflexion plus profonde sur l'entraînement, le conditionnement et la simulation. C'est une observation à la fois ludique et pertinente sur la façon dont la fiction imprègne notre conscience quotidienne et dont les récits de divertissement éclipsent souvent la complexité du monde réel. Grâce à cette technique, Pollot ne dénature pas l'atmosphère originale du tableau ; il la réinterprète pour susciter de nouvelles significations. Quand le commentaire d'art moderne rencontre la culture des fans Cette édition limitée sur toile se situe au croisement de la culture populaire et de la critique, opérant à plusieurs niveaux : œuvre d’art, observation sociale et objet de collection. Sa sortie dans le cadre des célébrations Star Wars l’ancre dans l’esprit festif de la pop culture, tandis que sa technique d’impression giclée sur toile lui confère une pérennité et une qualité digne des plus beaux-arts. La richesse du propos, alliée à une maîtrise technique exceptionnelle, la inscrit résolument dans le domaine du street art et du graffiti. « Target Practice » est une réussite, non seulement en tant qu’objet décoratif, mais aussi en tant qu’œuvre conceptuelle : la guerre, la fiction, la nostalgie et l’humour s’y rencontrent dans les bois, à l’ombre d’une galaxie lointaine.

    $350.00

  • Woodstock Daze Blotter Paper Archival Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Impression d'archives sur papier buvard Woodstock Daze par Ron English - POPaganda

    Papier buvard Woodstock Daze, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art sur le LSD et la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $529.00

TV Television Graffiti Street Pop Art

L'influence de la télévision sur le pop art et le graffiti urbains

Depuis ses débuts, la télévision est une force culturelle majeure, son écran reflétant, façonnant et parfois déformant la société qui suit ses programmes quotidiens. Dans le domaine du pop art et du graffiti, la télévision s'est imposée non seulement comme un média de divertissement, mais aussi comme une riche source d'inspiration et un support d'expression. Les artistes se sont approprié l'imagerie et l'iconographie télévisuelles pour critiquer notre environnement saturé de médias. Le téléviseur lui-même, avec sa forme cubique classique et son antenne, est devenu un symbole dans de nombreuses œuvres de street art, illustrant l'influence omniprésente des médias de masse sur la conscience collective.

Commentaire culturel à travers les médias urbains

La représentation de la télévision dans le street art est souvent empreinte de dualité : d’une part, elle incarne la mémoire collective et les expériences partagées des générations qui ont grandi sous son écran ; d’autre part, elle est dépeinte comme un outil de propagande, un vecteur de consumérisme et un façonneur de réalité susceptible de mener à une société passive et contrôlée. Les artistes de rue utilisent le motif télévisuel pour aborder des thèmes tels que la perte d’individualité, la manipulation de l’information et la passivité des téléspectateurs contemporains. Le street art, médium connu pour ses connotations provocatrices et contestataires, devient un choix ironique pour représenter la télévision, car il constitue traditionnellement un contre-discours aux chaînes de télévision traditionnelles.

L'évolution de la télévision dans l'art urbain

Avec l'évolution de la technologie télévisuelle, des encombrants tubes cathodiques aux élégants écrans plats d'aujourd'hui, sa représentation dans le street art a elle aussi évolué. Les anciens téléviseurs évoquent la nostalgie, le désir d'une époque plus simple. Parallèlement, les écrans modernes peuvent être perçus comme des symboles des mutations technologiques rapides et de la consommation continue de contenus numériques. Graffeurs et muralistes ont représenté les téléviseurs avec respect et critique, soulignant le rôle central de cet appareil dans la vie quotidienne et son rôle de médiateur de l'information diffusée dans l'espace public. La fusion des thèmes télévisuels et de l'esthétique du street art témoigne également du pouvoir de la communication visuelle. De même que la télévision a permis de transmettre des messages à un large public, le street art capte le regard des passants, offrant une expression brute, souvent non censurée, qui serait autrement passée sous silence par les médias traditionnels. Le mur de la rue devient ainsi une télévision publique qui diffuse la diversité des voix et des talents de la communauté. Le street art et les graffitis intégrant la télévision invitent les spectateurs à repenser leur rapport aux médias qu'ils consomment. En transposant l'espace intérieur à l'extérieur et en affichant la consommation privée sur les murs publics, les artistes nous rappellent les racines communautaires du récit et les expériences partagées que la télévision peut susciter. Ils nous invitent aussi à porter un regard critique sur les contenus qui façonnent nos perceptions et à rechercher nos propres récits dans un monde où réalité et fiction s'entremêlent souvent sur le petit écran. À travers ce prisme, le street art inspiré par la télévision tisse un lien culturel commun tout en proposant une forme de rupture, encourageant la réflexion individuelle et l'engagement dans l'espace urbain.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte