Saint Valentin

279 produits

  • And Then Things Got Better Mini Stencil HPM by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Mini Stencil HPM par Denial - Daniel Bombardier

    Et puis les choses se sont améliorées - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $954.00

  • What The Hell Am I Doing With My Life Mini HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier What the Hell Am I Doing With My Life Mini HPM Wood Stencil Print par Denial- Daniel Bombardier

    Qu'est-ce que je fais de ma vie ? - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Édition limitée HPM signée et numérotée à 20 exemplaires. Format de l'œuvre : 11 x 11 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $954.00

  • Eye Heart NY Risograph Print by Buff Monster

    Buff Monster Eye Heart NY Risograph Print par Buff Monster

    Eye Heart NY, impression risographique en édition limitée bicolore tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure par Buff Monster, artiste de street art rare et célèbre du pop art.

    $243.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La Tempête, sérigraphie de Cleon Peterson

    Sérigraphie « La Tempête » de Cleon Peterson, imprimée à la main en une couleur sur papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², édition limitée. 2021. Signée par Cleon Peterson et numérotée. Édition limitée à 30 exemplaires. Œuvre d'art de 24 x 30 pouces. Sérigraphie publiée par Louis Buhl & Co. Signée, datée et numérotée au crayon sur le bord inférieur. L'essence provocatrice de La Tempête dans le pop art urbain Dans la riche palette du street art, rares sont les œuvres qui suscitent un commentaire social aussi percutant que « La Tempête » de Cleon Peterson. Cette sérigraphie artisanale, imprimée sur le somptueux papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², est une création en édition limitée qui explore en profondeur la dissonance de la nature humaine et les conflits de société. Réalisée en 2021, cette pièce fait partie d'une série limitée à seulement 30 exemplaires, chacun signé par Peterson et numéroté. Mesurant 61 x 76 cm, « La Tempête » impose sa présence, captivant le regard et l'esprit et invitant à un dialogue essentiel à l'esprit du street art et du graffiti. L'œuvre de Peterson n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un véritable coup de poing visuel, direct et sans concession dans sa représentation des aspects les plus sombres de l'humanité. « La Tempête » témoigne de cette audace sans bornes, présentant une dichotomie du noir et blanc qui transcende la couleur, explorant les dualités du pouvoir et de la sujétion, de l'ordre et du chaos. La sobriété de la palette monochrome est un choix délibéré, reflétant la division tranchée des structures sociales que Peterson critique souvent à travers son art. L'absence de couleur est un silence stratégique, permettant au récit de domination et de résistance de résonner plus fortement auprès du public. Le pop art urbain et ses dialogues sur la toile de béton Le pop art urbain, genre sous lequel « La Tempête » trouve naturellement sa place, n'est pas qu'une simple expression artistique : c'est un dialogue gravé sur le béton de l'espace public. Peterson transpose ce dialogue sur le papier d'art de qualité supérieure, faisant entrer la brutalité de la rue dans les galeries et les collections des amateurs d'art. Cette transition n'est pas seulement physique ; c'est une migration d'idées, un mouvement qui amène les vérités brutes et souvent dérangeantes du graffiti dans un espace propice à la contemplation et au débat. L'attrait de « La Tempête » est amplifié par sa rareté. Dans le monde de l'art, la valeur d'une œuvre est souvent liée à sa rareté. Une édition limitée à 30 exemplaires garantit que seuls quelques privilégiés pourront acquérir ce fragment tangible de la vision de Peterson. Le processus méticuleux de tirage manuel de chaque estampe et le choix d'un papier haut de gamme transforment « La Tempête » d'une simple reproduction de street art en une pièce de collection d'une grande importance culturelle. La collaboration avec Louis Buhl & Co. pour la publication prolonge ce récit, lui conférant une aura de prestige et assurant la pérennité de l'œuvre d'art au sein des cercles du grand art. Le défi lancé par Cleon Peterson au téléspectateur « La Tempête » est un défi lancé par Cleon Peterson. C'est un gant jeté aux pieds de la société, invitant le spectateur non seulement à observer, mais aussi à s'interroger sur les thèmes sous-jacents de conflit et de contrôle. Le dialogue initié par cette œuvre est caractéristique du pop art urbain et du graffiti, médiums utilisés depuis longtemps pour exprimer des opinions sociales et politiques. L'engagement de Peterson envers ces thèmes est inébranlable, et sa capacité à les transmettre par la sérigraphie témoigne de son talent d'artiste et de sa compréhension de son rôle de provocateur dans le monde de l'art. En conclusion, « La Tempête » de Cleon Peterson est une œuvre marquante qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti par son audace thématique et son impact visuel. Cette sérigraphie artisanale sur papier d'art, limitée à trente exemplaires, transcende les frontières du street art traditionnel pour intégrer le monde des beaux-arts, tout en conservant la spontanéité et la force expressive qui définissent le genre. C'est une œuvre qui fait le lien entre la nature éphémère du graffiti et l'impact durable des beaux-arts, un pont que Peterson emprunte avec une habileté remarquable et une honnêteté audacieuse.

    $4,376.00

  • Nobody Loves You Birthday Vinyl Art Toy by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Figurine en vinyle « Personne ne t'aime » pour anniversaire, par Joan Cornellà

    « Nobody Loves You », une figurine en vinyle de collection en édition limitée de Joan Cornellà, œuvre d'art de rue pop et graffiti. Œuvre d'art en édition limitée 2024, format 3 x 8,3 pouces, neuve en boîte. Figurine en vinyle imprimée représentant une fillette en robe rose tenant un gâteau d'anniversaire. Inscription : « Personne ne t'aime. » La vision provocatrice de Joan Cornellà : le jouet d'art en vinyle « Personne ne t'aime » Joan Cornellà, artiste barcelonais reconnu pour ses illustrations à la fois dérangeantes et humoristiques, explore le monde de la sculpture avec son objet en vinyle « Nobody Loves You ». Cette œuvre en édition limitée capture l'essence même du style caractéristique de Cornellà, qui juxtapose souvent une esthétique joyeuse et colorée à des thèmes sombres et satiriques. La figurine « Nobody Loves You », représentant une jeune fille en robe rose tenant un gâteau d'anniversaire sur lequel est inscrit « Nobody Loves You », illustre parfaitement la démarche artistique de Cornellà, qui mêle sensibilité pop et critique acerbe du street art. Analyse des strates de satire dans l'œuvre de Cornellà Cette œuvre de Joan Cornellà est empreinte d'ironie. La gaieté apparente d'une fête d'anniversaire est contrebalancée par le message sombre inscrit sur le gâteau, un rappel poignant de la solitude et de l'isolement qui peuvent accompagner les grandes étapes de la vie. Le sourire béat et apparemment insouciant de la jeune fille contraste fortement avec ce message, créant une dissonance à la fois drôle et troublante. Cette tension est une caractéristique du travail de Cornellà et témoigne de sa capacité à utiliser les codes du street art pour explorer des thèmes émotionnels et sociétaux complexes. Le caractère collector de l'œuvre, avec son tirage limité, son poinçon d'authenticité et son certificat d'authenticité, ajoute une dimension critique à la marchandisation de l'art et des émotions. L'influence de Cornellà sur le street art pop et la culture des objets de collection Joan Cornellà est devenu une figure influente à la croisée du pop art urbain, du graffiti et de la culture émergente des art toys. Ses figurines en vinyle, souvent rapidement épuisées en raison de leur édition limitée, sont prisées non seulement pour leur esthétique et leur valeur de collection, mais aussi pour leur commentaire social incisif. La figurine « Nobody Loves You » illustre parfaitement comment l'œuvre de Cornellà a transcendé les supports traditionnels comme la toile et le papier, prenant une nouvelle dimension dans l'art tridimensionnel. Ces figurines servent non seulement d'objets de décoration pour la maison ou le bureau, mais aussi de sujets de conversation qui invitent à se confronter à des vérités dérangeantes sur la nature humaine et les dynamiques sociales. L'œuvre de Joan Cornellà, et notamment des pièces comme la figurine « Nobody Loves You », continue de repousser les frontières du pop art et du street art. Elle incite à questionner sa perception de la normalité et du bonheur dans la société contemporaine. En tant qu'objets de collection, ces figurines représentent une fusion unique entre beaux-arts et culture urbaine, témoignant de la polyvalence et de la pertinence intemporelle de la vision artistique de Cornellà.

    $1,236.00

  • The Kiss Foil AP Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing La sérigraphie Kiss Foil AP par Brian Ewing

    The Kiss - Foil AP 3 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur feuille holographique par Brian Ewing, artiste de la culture pop moderne. Épreuve d'artiste signée 2017, 24 x 18 pouces, coloris rare et unique

    $385.00

  • Franklin Street Giclee Print by Matthew Grabelsky

    Matthew Grabelsky Franklin Street Giclee Print par Matthew Grabelsky

    Œuvre d'art pop street Franklin Street, impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton d'archivage, par l'artiste moderne de graffiti urbain Matthew Grabelsky. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces.

    $226.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Of The End HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    « La Fin de la Fin », œuvre originale peinte à la main à l'aérosol sur un panneau de bois de bouleau encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM de 10 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $3,280.00

  • Test Print 11 HPM Silkscreen by Steve Seeley

    Steve Seeley Test d'impression 11 HPM Sérigraphie par Steve Seeley

    Test Print 11 Tirage sérigraphique manuel 20 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite par les artistes pop Steve Seeley x Curtis Readel Œuvre d'art rare. Tirage d'essai original de 2019, découpé à la main et signé par Steve Seeley et Curtis Readel. Numéroté 1/1. Format 18x24. Épreuve d'essai, 2019. Artistes POP!NK variés, dont Steve Seeley et Curtis Readel. Nombre de couleurs variable, de 8 à 20, sur papier Mohawk Superfine UltraWhite, 160 lb (625 g/m²). Bords frangés. 45,7 x 61 cm. Exemplaire unique signé par Steve Seeley et Curtis Readel ; numéroté 1/1. Imprimé par POP!NK Editions.

    $631.00

  • Together Black Companion Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Figurine artistique Together Black Companion par Kaws - Brian Donnelly

    Together Black Companion Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2018, format 6x10x5,5, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant les compagnons de Kaws enlacés par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Lorsqu'on considère l'évolution du pop art et du street art, on ne peut ignorer l'apport majeur de Brian Donnelly, plus connu sous son pseudonyme de Kaws. Parmi ses nombreuses œuvres emblématiques, la figurine « Together Companion Art Toy » témoigne de sa maîtrise et de son style unique. Sortie en 2018 en édition limitée, cette sculpture en vinyle a rapidement été épuisée, s'imposant comme une pièce de collection très recherchée. Mesurant 15,2 x 25,4 x 14 cm, elle dégage une émotion palpable, grâce à la représentation de deux personnages Companion, créations emblématiques de l'artiste, enlacés tendrement. Leur étreinte, symbole d'amitié et d'unité, illustre avec force l'interconnexion souvent présente dans les communautés urbaines où le street art s'épanouit. Chaque détail de la sculpture, jusqu'au pied estampillé ou imprimé, souligne l'engagement de Kaws envers l'authenticité. Présentée dans sa boîte d'origine, cette œuvre d'art est bien plus qu'un simple jouet ; C'est le reflet de la capacité du street art à saisir les émotions humaines brutes. Avec des œuvres comme le « Together Companion Art Toy », Kaws continue de valoriser le street art, lui assurant ainsi une place essentielle et respectée dans le discours artistique global.

    $1,564.00

  • Harder Faster Stronger Glitter HPM Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Harder Faster Stronger Glitter HPM Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Harder Faster Stronger - Glitter Ink (OPN HEART 008) HPM Édition Limitée Impression Giclée Multiple Peint à la Main avec Embellissement à la Main sur Papier Mat Épais par Jason Naylor Art de rue à la Peinture à la Bombe. Tirage giclée en édition limitée 18 x 24 pouces sur papier mat épais, orné de paillettes à la peinture en aérosol. Édition de 15 exemplaires. Référence : OPN HEART 008

    $503.00

  • Joe Blow AP Archival Print by Serge Gay Jr

    Serge Gay Jr ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $246.00

  • American Daydream Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream, édition limitée, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2012, DENIAL a lancé « Free 4 All Walls », le plus important projet d'art public du genre dans le sud-ouest de l'Ontario. Ce programme, financé par le gouvernement, a permis à des artistes du monde entier d'embellir et de redynamiser les murs publics de Windsor. Il a connu un immense succès en soutenant la communauté locale et en promouvant l'importance du street art dans la société contemporaine. Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $385.00

  • Pink Party Original Acrylic Painting by Serge Gay Jr

    Serge Gay Jr Peinture acrylique originale Pink Party par Serge Gay Jr

    Peinture acrylique originale et unique « Pink Party » sur toile tendue, par l'artiste populaire Serge Gay Jr. Peinture acrylique originale signée, 2011, format 40 x 30 cm, prête à être accrochée sur toile tendue. « Pink Party » de Serge Gay Jr. : une fusion vibrante de culture pop et de beaux-arts « Pink Party », une peinture acrylique originale sur toile tendue du célèbre artiste pop culture Serge Gay Jr., illustre avec force la fusion entre l'art savant et la culture populaire. Cette œuvre originale signée, réalisée en 2011 et mesurant 101,6 x 76,2 cm, témoigne de la capacité de Gay à saisir l'esprit de son époque à travers un tableau vibrant, à la fois ludique, provocateur et poignant. Prête à être accrochée, la toile offre un aperçu de la vision de l'artiste, où les frontières entre art urbain, pop art et graffiti s'estompent, créant un récit qui résonne tant sur le plan esthétique que conceptuel. Le vocabulaire visuel de l'œuvre est riche en symbolisme et en iconographie, caractéristiques du style de Gay, qui mêle souvent des éléments de street art et de graffiti. « Pink Party » ne fait pas exception, avec ses couleurs vives, sa composition dynamique et la juxtaposition d'images qui font écho aux récits de société et aux références de la culture populaire. La scène représentée est un véritable carnaval de motifs qui abordent les thèmes de l'identité, de la célébration et des sous-entendus de critique sociale, invitant les spectateurs à un dialogue avec l'œuvre qui dépasse sa simple beauté superficielle. Exploration des strates de l'expression artistique de Serge Gay Jr. La richesse des significations de « Pink Party » de Serge Gay Jr. témoigne de la profondeur de son expression artistique. Chaque élément de la toile s'harmonise avec les autres pour créer un récit cohérent, à la fois profondément personnel et universellement pertinent. L'œuvre de Gay explore souvent l'intersectionnalité de l'identité, de la culture et de l'énergie vibrante de la vie urbaine, et cette peinture célèbre ces thèmes avec le talent et la finesse propres à un maître de son art. Son approche de la culture pop est nuancée et complexe, puisant souvent dans le passé tout en commentant le présent. L'imagerie de « Pink Party » s'inspire d'une vaste palette de références culturelles, de la musique et la mode aux mouvements sociaux et à la vie quotidienne. Sa capacité à distiller ces éléments en une composition unique et harmonieuse est une marque de fabrique de son travail, faisant de chaque œuvre un sujet de réflexion riche et stimulant. L'utilisation de la peinture acrylique confère une texture tangible à l'œuvre, soulignant la matérialité de l'influence du street art dans sa pratique. La pertinence culturelle du « Pink Party » dans le paysage artistique « Pink Party » occupe une place prépondérante dans le paysage artistique contemporain. Elle reflète une époque où les frontières entre les différentes formes d'art s'estompent et où l'influence de la culture pop sur les pratiques artistiques traditionnelles est indéniable. L'œuvre de Serge Gay Jr. se situe au cœur de cette mutation culturelle, utilisant la toile pour explorer et subvertir les conventions de l'art contemporain. Cette œuvre originale de Gay illustre non seulement son talent de peintre, mais aussi sa perspicacité en tant qu'observateur culturel. À travers son art, Gay capture l'esprit de son temps, incarnant l'énergie, les défis et les triomphes de la société moderne. « Pink Party », avec son récit visuel captivant et ses significations multiples, continue de toucher le public, s'imposant comme une œuvre majeure du pop art du XXIe siècle. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Pink Party » représente l'évolution de ces genres, démontrant comment ils peuvent passer des murs de la ville à ceux d'une galerie sans rien perdre de leur impact ni de leur authenticité. Cette peinture célèbre l'esprit du street art : accessible, captivant et d'une audace assumée. La capacité de Serge Gay Jr. à faire le lien entre ces univers avec une telle aisance témoigne de son rôle de figure majeure de la scène artistique contemporaine. Œuvre unique, « Pink Party » est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un témoignage historique, capturant l'essence d'une époque où l'art devient un vecteur de changement social et d'expression personnelle. Elle illustre à merveille les possibilités créatives qui émergent de la rencontre entre la rue et l'atelier, et le résultat est une œuvre aussi stimulante que belle.

    $781.00

  • I Love Graffiti Original Acrylic Canvas Painting by LushSux

    LushSux J'aime la peinture sur toile acrylique originale Graffiti par LushSux

    « J'adore le graffiti », peinture originale acrylique sur toile de lin par LushSux, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture acrylique originale signée de 2014, style graffiti, sur toile tendue. Dimensions : 15,75 x 19,6 pouces. Texte : « J'aime le graffiti ». L'essence de « J'aime le graffiti » par LushSux « I Love Graffiti », une saisissante acrylique sur toile de lin de LushSux, capture l'essence du street art et du graffiti avec une simplicité audacieuse et éloquente. Créée en 2014, cette œuvre originale signée mesure 40 x 50 cm et présente une typographie affirmant la phrase « I Love Graffiti ». LushSux, artiste de rue australien connu pour son travail controversé et souvent humoristique, utilise cette pièce pour exprimer clairement sa passion pour le graffiti, un sentiment partagé par beaucoup, aussi bien au sein qu'en dehors de la communauté graffiti. Le message direct, souligné par le choix de l'artiste d'un style rappelant les lettres du graffiti, traduit une appréciation sincère de cet art tout en interrogeant la relation complexe qu'entretient la société avec le graffiti. Éléments stylistiques et commentaires culturels dans l'œuvre de LushSux L'œuvre, caractérisée par d'épais contours noirs remplis d'un bleu ciel, reflète l'esthétique graffiti par excellence : audacieuse, lisible de loin et assumant pleinement son existence. Ce choix visuel n'est pas seulement artistique, mais aussi un clin d'œil aux origines du graffiti comme forme de communication urbaine, souvent utilisée pour transmettre des messages ou marquer un territoire. L'utilisation par LushSux d'une toile de lin tendue comme support élève le graffiti, acte traditionnellement illicite, au rang d'art à part entière, invitant le spectateur à repenser la frontière entre vandalisme et art. L'ajout d'une note de bas de page sarcastique, « tant que ce n'est pas sur ma propriété », ajoute une dimension d'autodérision, reconnaissant la nature controversée du graffiti, à la fois art reconnu et nuisance publique décriée. La contribution de LushSux au dialogue sur l'art urbain Avec « I Love Graffiti », LushSux contribue au débat actuel sur la place du street art dans la culture contemporaine. En introduisant une déclaration d'amour au graffiti dans l'espace de la galerie, l'artiste établit un pont entre les expressions brutes, souvent non autorisées, qui ornent les murs des villes et l'expérience aseptisée et formatée de l'art dans les contextes conventionnels. Cette œuvre rappelle les racines du pop art urbain, ancrées dans l'amour de l'expression audacieuse et le désir de marquer le monde de son empreinte. Artiste pop moderne, LushSux navigue avec subtilité entre irrévérence et hommage, utilisant sa notoriété pour célébrer et analyser d'un œil critique la forme d'art à laquelle il a consacré sa carrière. « I Love Graffiti » témoigne de l'attrait intemporel du graffiti et de sa capacité à provoquer, inspirer et toucher un large public.

    $793.00

  • Cloudy With A Chance Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Cloudy With A Chance Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    « Cloudy With A Chance » - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue et de graffiti Denial, légende de la pop moderne. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • 1984 Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost 1984 Papier buvard Archival Print par Ben Frost

    1984 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ben Frost Œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté. L'essence du commentaire de Frost repose sur la subversion du sens et des messages véhiculés par les médias traditionnels. Autrement dit, et comme il l'a déjà affirmé : « Moins vous encombrez votre esprit des artifices de la publicité et des émissions de télévision de piètre qualité, plus vous libérez de l'espace pour des choses qui ont de la valeur. » Parallèlement, son regard sur la culture populaire contemporaine est tout aussi pertinent. Médias traditionnels, publicité et politique figurent parmi ses principaux centres d'intérêt, qu'il exploite et mêle de façon provocatrice. Le terme « provocateur » n'est pas employé au hasard. L'art de Ben Frost consiste, en substance, à s'approprier et à instrumentaliser l'imagerie contre le système même qui l'a engendrée.

    $572.00

  • Antiseen Shiv Stepsister Zen Guerilla 1995 Cleveland Ohio Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $230.00

  • Let's Burn It All Mini Stencil HPM Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Let's Burn It All Mini Stencil HPM Print par Denial - Daniel Bombardier

    Let's Burn It All - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée signée de 2020, format 11x11 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $954.00

  • LushSux Condom White Art Object by LushSux

    LushSux LushSux Condom White Art Object par LushSux

    Préservatif LushSux - Préservatif blanc en édition limitée, œuvre d'art de collection créée par l'artiste de graffiti de rue Lussux. Préservatif personnalisé, objet d'art en édition limitée 2013. Ne pas utiliser ; il s'agit d'une œuvre d'art uniquement ! L'emballage personnalisé non ouvert de 2013 porte l'inscription : « Utilisez ce préservatif car je ne sais pas quelle MST @Lushsux m'a transmise… »

    $17.00

  • The Wedding is Off Red Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel The Wedding is Off Red Sérigraphie par Greg Gossel

    « The Wedding is Off » - Sérigraphie artisanale en édition limitée 5 couleurs rouges sur papier Cougar d'archivage par Greg Gossel, artiste pop art de rue rare. Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive

    $203.00

  • Goofy Love- Red Silkscreen Print by Ben Frost

    Ben Frost Goofy Love - Sérigraphie rouge par Ben Frost

    Goofy Love - Sérigraphie en édition limitée rouge 5 couleurs tirée à la main sur papier Mohawk Superfine UltraWhite à bords frangés à la main par Ben Frost, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Goofy Love, 2016 - Sérigraphie artisanale 5 couleurs, variante rouge, avec dégradé bicolore. Imprimée sur papier Mohawk Superfine UltraWhite 160 lb, bords frangés. 51 x 61 cm. Édition limitée à 50 exemplaires, signés et numérotés par Ben Frost. Imprimée par POP!NK Editions. Goofy Love - Version rouge par Ben Frost : Une icône audacieuse du street art et du graffiti. « Goofy Love - Red Variant » est une œuvre saisissante de street art et de graffiti, créée par l'artiste australien Ben Frost, reconnu internationalement pour son mélange provocateur d'imagerie pop et de critique de la société de consommation. Sortie en 2016, cette œuvre rare est une sérigraphie artisanale en cinq couleurs, réalisée selon la technique du dégradé bicolore, qui confère une profondeur et une richesse exceptionnelles à la composition. Imprimée sur papier Mohawk Superfine UltraWhite 160 lb aux bords frangés à la main, elle mesure 51 x 61 cm (20 x 24 pouces). Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par Ben Frost, elle a été produite par la célèbre maison d'édition POPINK Editions. Mettant en scène le personnage Disney adoré de Dingo, Frost subvertit l'innocence traditionnelle en représentant des mains ensanglantées formant le mot « LOVE », offrant ainsi un commentaire percutant sur la dualité de l'affection et de la violence. La méthode artistique et la puissance derrière Goofy Love - Variante rouge L'utilisation par Ben Frost d'un procédé de sérigraphie cinq couleurs confère à « Goofy Love - Red Variant » une intensité saisissante et dynamique. La technique du dégradé bicolore crée un effet de dégradé hypnotique, renforçant la sensation de mouvement et le tumulte émotionnel qui se dégagent de l'image. En employant le papier Mohawk Superfine UltraWhite aux bords frangés, Frost assure que la qualité tactile de l'œuvre soit à la hauteur de son impact visuel, soulignant ainsi son authenticité artisanale. Dingo, généralement perçu comme un symbole d'innocence maladroite, devient, sous l'interprétation de Frost, le vecteur d'un commentaire plus sombre. Ses yeux grands ouverts, presque paniqués, et ses mains ensanglantées invitent le spectateur à une réflexion sur la violence cachée derrière les notions d'amour et de dévotion. Cette œuvre remet en question les représentations consuméristes de l'amour et révèle les réalités complexes, souvent violentes, qui peuvent se dissimuler sous des émotions superficielles, un thème central du Street Pop Art et du graffiti. L'approche révolutionnaire de Ben Frost en matière d'art urbain pop et de graffiti Né en Australie, Ben Frost s'est taillé une place unique dans le monde du street art et du graffiti en mêlant avec constance le familier et le provocateur. Son travail consiste souvent à s'approprier et à recontextualiser des logos d'entreprises, des personnages de dessins animés et des emballages pharmaceutiques pour critiquer le consumérisme moderne et les normes sociales. Dans « Goofy Love - Red Variant », Frost transforme avec brio une figure universellement appréciée en un symbole de vérités humaines troublantes. Sa capacité à juxtaposer le ludique et la violence illustre le potentiel subversif du street art et du graffiti, un style qui se nourrit de la remise en question des récits établis et de la provocation de réactions émotionnelles brutes chez les spectateurs. La maîtrise des techniques de sérigraphie de Frost, associée à ses choix thématiques audacieux, confirme sa réputation de figure majeure de la scène contemporaine. La valeur de collection et l'impact culturel de Goofy Love - Variante rouge La rareté et la qualité de l'impression de « Goofy Love - Red Variant » en font une pièce très recherchée par les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Ben Frost, cette œuvre capture un moment où l'imagerie pop traditionnelle se métamorphose en une critique percutante des émotions contemporaines. Le choix du papier Mohawk Superfine UltraWhite et les bords frangés à la main, réalisés avec minutie, élèvent cette pièce au-delà de la simple estampe, l'élevant au rang d'œuvre d'art. Imprimée par POPINK Editions, studio réputé pour ses sérigraphies de haute qualité réalisées pour des artistes de renom, cette œuvre représente une contribution majeure à l'évolution du street art et du graffiti. « Goofy Love - Red Variant » invite le spectateur à se confronter aux contradictions de l'amour, de la violence et de la marchandisation, d'une manière dont seul un maître de la subversion culturelle comme Ben Frost pouvait parvenir.

    $3,500.00

  • Monkey Trick Serigraph Print by Derek Hess

    Derek Hess Sérigraphie Monkey Trick par Derek Hess

    Sérigraphie artisanale en édition limitée « Monkey Trick », 4 couleurs, sur papier beaux-arts, par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Quatre couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage. – Derek Hess Analyse de la sérigraphie « Monkey Trick » de Derek Hess Dans le jeu complexe de couleurs et de lignes qui caractérise « Monkey Trick » de Derek Hess, l'œuvre se distingue comme un témoignage éloquent du talent de l'artiste pour fusionner l'intensité du graffiti avec la finesse du pop art contemporain. Cette sérigraphie en quatre couleurs, tirée à la main et imprimée en édition limitée sur papier d'art, illustre comment l'esthétique du street art peut se transformer en œuvres dignes d'une galerie. Hess, artiste américain originaire de Cleveland, dans l'Ohio, est reconnu pour son travail, qui reflète souvent les thèmes de la lutte, de l'émotion et de la complexité humaine. Sérigraphie : Fusion de l'art urbain et des beaux-arts La technique utilisée dans « Monkey Trick » est la sérigraphie, une méthode traditionnelle d'impression au pochoir. En utilisant un pochoir pour transférer l'encre sur le papier, à l'exception des zones rendues imperméables par un pochoir opaque, Hess déploie son style distinctif, habituellement présent sur les murs des villes et les planches de skate. L'affirmation de Hess, « 4 couleurs et le blanc du papier créent les lignes de bronzage », souligne sa méthodologie méticuleuse. La palette de couleurs restreinte n'en limite pas la profondeur ; au contraire, elle l'enrichit, le blanc du papier devenant un élément à part entière du récit. Ceci est particulièrement remarquable dans le street art, où l'environnement contribue souvent à l'œuvre, tout comme le papier ici. Les alentours ne sont pas de simples décors, mais des composantes essentielles de l'art. Dans « Monkey Trick », Hess utilise l'absence de couleur pour suggérer une présence, à l'instar du silence éloquent dans une conversation. Cela reflète la manière dont les graffeurs utilisent souvent les murs comme support, en adaptant et en intégrant leurs imperfections et leurs textures à leur travail. Le langage visuel de « Monkey Trick » Le sujet de « Monkey Trick » est typiquement Hess : une figure humaine complexe au repos, suggérant la vulnérabilité ou l’épuisement, côtoie une silhouette plus menue, qui semble être un singe, elle aussi au repos. La figure humaine, rendue par des lignes robustes et musclées, est à la fois influente et passive. Le singe, souvent symbole de malice ou d’espièglerie dans l’art, est représenté dans un moment de calme inhabituel, faisant écho à son homologue humain. Cette dualité reflète peut-être la nature multifacette de l’être humain, qui possède à la fois une part primitive et brute et une capacité émotionnelle plus complexe. L’utilisation de seulement quatre couleurs pour créer cette œuvre témoigne de l’ingéniosité de Hess. Elle invite le spectateur à trouver profondeur et texture dans la limitation, un thème récurrent dans le street art où les artistes travaillent souvent avec une palette restreinte en raison des contraintes environnementales et matérielles. La sérigraphie embrasse l’éthique brute et sans filtre du street art, qui s’appuie sur le minimalisme et la franchise pour transmettre des messages puissants. Les lignes et les nuances beige de « Monkey Trick » créent une texture tangible, presque palpable, qui rappelle la nature tactile des murs servant de toiles dans les paysages urbains. L'héritage de Derek Hess et de « Monkey Trick » L'œuvre de Derek Hess a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des univers souvent cloisonnés du street art et des beaux-arts. « Monkey Trick » illustre parfaitement comment la spontanéité et l'imagerie saisissante du graffiti peuvent s'harmoniser avec le pop art. Elle témoigne également de la capacité de Hess à exprimer des émotions humaines complexes à travers des compositions simples mais captivantes. Cette sérigraphie enrichit son statut de pionnier de cette forme d'art hybride. Véritable témoignage culturel, elle capture l'essence d'une époque où le street art est de plus en plus reconnu comme une forme d'art légitime et influente. Avec « Monkey Trick », Hess contribue au dialogue sur la convergence des techniques du street art et des principes artistiques reconnus. Son œuvre trouve un écho au sein de la communauté artistique et au-delà, attirant ceux qui ont besoin d'une approche plus traditionnelle de l'art et les invitant à explorer les significations profondes qui se cachent derrière des visuels d'une simplicité trompeuse. Des œuvres comme celle-ci illustrent bien que le pop art urbain contemporain ne se limite pas à l'art lui-même, mais englobe également le processus créatif et le récit auquel il invite le spectateur à participer. À travers son art, Derek Hess nous invite à réfléchir à la condition humaine, à la brutalité de notre existence et à la beauté qui se cache derrière les contraintes de la forme et de la couleur.

    $323.00

  • Why All The Change Of Heart II Archival Print by Derek Hess

    Derek Hess Pourquoi tout le changement de cœur II Archival Print par Derek Hess

    Why All The Change Of Heart II Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. INFO

    $218.00

  • Sirens- White Serigraph Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sirènes - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson

    Sirènes - Édition limitée blanche, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² avec bords frangés, par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Signée en 2021. 66 x 81 cm. Sérigraphie artisanale sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 125 exemplaires. « L’une de mes principales sources d’inspiration est la colère. Si je ressens de la colère face à quelque chose, c’est que je suis passionné par ce sujet. Cela me donne envie d’en faire de l’art », explique-t-il. Pourtant, son art n’aborde pas la violence de manière superficielle et ne l’utilise pas comme un outil de provocation à proprement parler. – Cleon Peterson

    $759.00

  • Secret Romance 13 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Secret Romance 13 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Romance secrète 13 HPM Œuvre unique en son genre, technique mixte, sérigraphie, acrylique, collage et peinture en aérosol, sur papier beaux-arts, par l'artiste pop moderne Greg Gossel. Œuvre d'art unique HPM, signée et numérotée, édition limitée à 15 exemplaires (2022). Format : 30,5 x 30,5 cm. Technique mixte, sérigraphie. Édition limitée à 15 exemplaires.

    $503.00

  • Primal Scream Red Silkscreen Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Primal Scream Red par Aelhra

    Cri primal - Édition limitée rouge, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2013 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $217.00

  • Speak from the Heart Never Never Give Up Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Parlez avec le cœur, n'abandonnez jamais, sérigraphie de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Parlez du fond du cœur - N'abandonnez jamais. Sérigraphie artisanale HPM 10 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés, par l'artiste Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée. Édition limitée HPM de 2018, signée et numérotée à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 44 x 36 cm. Mr Brainwash – Estampe de la série néon de Thierry Guetta. Sérigraphie dix couleurs sur papier d'art de qualité archive, rehaussée d'éclaboussures de peinture réalisées à la main. Chaque estampe est imprimée sur du papier d'art de qualité archive déchiré à la main, signée et numérotée, et porte une empreinte digitale au dos. Plusieurs exemplaires disponibles ; vous pourriez recevoir un article différent de celui présenté sur la photo.

    $7,108.00

  • Skate de Sevres Skateboard Art Deck by Magnus Gjoen x Skateptych

    Magnus Gjoen Planche de skateboard Skate de Sèvres Art par Magnus Gjoen x Skateptych

    Planche de skateboard Skate de Sèvres Art par Magnus Gjoen x Skateptych x Wallace Collection Baroque Limited Edition Print From Artist on Wood Pop Street Graffiti Sports Object Artwork. Édition limitée 2018, signée et numérotée à 99 exemplaires. Planche de skateboard 8x31, œuvre d'art imprimée. Style baroque. Décorée d'images classiques de chérubins, muses, femmes, amour et autres thèmes français. Inspirée d'un vase de Sèvres dessiné par Jacques-François. Skate de Sèvres : une fusion entre l'art baroque et le skateboard La planche de skateboard Skate de Sèvres de Magnus Gjoen témoigne de la polyvalence et du vaste champ d'expression qu'ont adopté le pop art urbain et le graffiti. Cette pièce en édition limitée, réalisée en collaboration avec Skateptych et la Wallace Collection, illustre la rencontre entre l'esthétique baroque classique et la culture urbaine et sportive contemporaine. Produite à seulement 99 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, cette planche transcende sa fonction première d'objet sportif pour devenir une œuvre d'art moderne très recherchée. Gjoen, connu pour ses juxtapositions des thèmes de la vie et de la mort, de la beauté et du déclin, présente une planche de skateboard à la fois fonctionnelle et saisissante. Les images de chérubins, de muses, de femmes et de motifs romantiques empruntés à l'art baroque français confèrent à l'œuvre une profondeur historique et un romantisme particuliers. Cette collaboration met en lumière l'adaptabilité de la culture du skateboard à diverses expressions artistiques et marque un tournant significatif où le street art rencontre le raffinement de l'art baroque. Magnus Gjoen et la réappropriation artistique du skateboard Le travail de Magnus Gjoen sur la planche Skate de Sèvres est une affirmation forte de la réhabilitation du skateboard comme médium artistique à part entière. Autrefois perçu comme un simple outil de sport et de loisirs, le skateboard se métamorphose sous la vision artistique de Gjoen en une plateforme d'exploration de thèmes complexes et de mise en valeur de l'art classique. La planche, mesurant 20 x 79 cm, est une toile qui s'affranchit des galeries, transportant la grandeur de l'art baroque au cœur de la rue. Les motifs complexes et les ornements somptueux typiques de l'époque baroque sont réinterprétés par le regard contemporain de Gjoen, créant un dialogue entre passé et présent. Cette planche Skate de Sèvres relie des univers disparates, invitant à la contemplation de la nature de l'art, de son accessibilité et de la manière dont les thèmes traditionnels peuvent renaître dans des lieux inattendus. La signification culturelle du deck de skate de Sèvres La planche Skate de Sèvres revêt une importance culturelle majeure, car elle démocratise l'art et fusionne les univers de la performance et de l'esthétique. Elle trouve un écho auprès des skateurs, des collectionneurs d'art et des amateurs d'art baroque, reflétant ainsi un large éventail d'intérêts et de passions. La collaboration avec la Wallace Collection, haut lieu de l'art historique, confirme le potentiel du skateboard comme médium d'expression artistique à part entière. Cette planche en édition limitée, créée par Gjoen, est une œuvre narrative qui retrace l'évolution de l'art et son rôle au sein des sous-cultures contemporaines. Alors que le street art et le graffiti repoussent sans cesse les limites de l'expérience artistique, des œuvres comme la Skate de Sèvres contribuent de manière essentielle à enrichir le débat autour de l'art, de la culture et de la société. À travers cette pièce, Magnus Gjoen démontre son talent artistique et alimente la réflexion sur la fusion des formes d'art et la place de l'art dans la sphère publique et privée. Dans le milieu artistique, la planche de skate Skate de Sèvres de Magnus Gjoen témoigne du pouvoir transformateur de l'art, de sa capacité à transcender les frontières traditionnelles et de son potentiel à redéfinir les objets du quotidien. Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer et d'influencer la culture contemporaine, les contributions d'artistes comme Gjoen seront saluées pour leur créativité, leur aptitude à communiquer des thèmes complexes et leur impact sur le tissu culturel et esthétique des paysages urbains à travers le monde.

    $1,116.00

  • In The Treasure of Time Giclee Print by Handiedan

    Handiedan Dans le trésor du temps Giclee Print par Handiedan

    Dans « Le Trésor du Temps », une œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier chiffon de coton gravure 315 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Handiedan. Estampe d'art giclée signée et numérotée 2020 avec réalité augmentée, papier chiffon de coton 315 g/m², 42 x 54 cm, signée et numérotée, sceau à la cire chaude, édition limitée à 55 exemplaires. Réalité augmentée (RA) : https://vimeo.com/518617123 Utilise l' application Artivive

    $352.00

  • Take Warning Original Street Sign Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill Take Warning Original Street Sign Peinture par Chris RWK

    Attention ! Peinture originale technique mixte, graffiti, pop art moderne sur véritable panneau de rue en métal, par Chris RWK. Panneau de rue original signé, technique mixte acrylique et peinture aérosol, 2022 Ce recours à l'intertextualité procure également au spectateur une forme de réconfort ou de familiarité. Les œuvres de Chris révèlent souvent des réflexions quotidiennes et des personnes que l'on croiserait dans la rue sans même s'y attarder.

    $1,558.00

  • Family- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Family - Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Famille - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2021. Dimensions : 34 × 31 × 14,5 cm (13,39 × 12,2 × 5,71 po). Présentée avec sa boîte. La série Family-Black de KAWS : une fusion entre le street art, le pop art et la culture des objets de collection La collection de figurines en vinyle « Family-Black », édition limitée, est une création unique de KAWS, artiste pop contemporain dont le travail brouille constamment les frontières entre beaux-arts et design commercial. Lancée à l'occasion de l'exposition TOKYO FIRST 2021, cette série met en scène des personnages emblématiques de l'œuvre de KAWS. Mesurant 34 x 31 x 14,5 cm, le coffret comprend les figurines Companion, une figurine Chum (mini et taille réelle) et une figurine BFF, toutes arborant une élégante finition noire qui confère à l'ensemble un impact visuel saisissant et harmonieux. Chaque figurine se distingue par son subtil mélange de sophistication et de fantaisie, signature du style KAWS. Présentées dans leur boîte d'origine, les figurines sont en parfait état et leur valeur en tant qu'objets d'art est renforcée. La sortie du coffret « Family-Black » offre aux collectionneurs, novices comme confirmés, l'opportunité de posséder une pièce de l'héritage de KAWS, qui continue de façonner le paysage du street art et du graffiti. La vision artistique de KAWS : intégrer le design de jouets à l'art contemporain L'approche artistique de KAWS est unique en ce qu'elle intègre la culture urbaine, le pop art et des éléments de design de jouets dans une esthétique singulière et reconnaissable. Son œuvre n'hésite pas à s'adresser à un public plus large, lui permettant ainsi de découvrir l'art contemporain. La série Family-Black, avec ses personnages et ses tailles variés, représente la diversité des expressions de la vision artistique de KAWS, du tendre et minuscule mini Companion à l'imposante figurine Chum. Ces objets de collection, à la fois ludiques et fantaisistes, véhiculent une critique sous-jacente des structures sociales et de l'individualité, en accord avec les thèmes du graffiti. La couleur noire uniforme amplifie ce propos, soulignant les silhouettes et les formes des personnages et faisant ressortir les subtilités de leur design. Cet ensemble n'est pas qu'une simple collection de jouets : c'est une véritable exposition de l'exploration par KAWS de l'interaction entre l'art, l'émotion et la culture de consommation. Pertinence culturelle de l'œuvre « Family-Black in the Street » de KAWS La sortie de la série Family-Black lors de l'exposition d'art TOKYO FIRST 2021 marque un tournant dans le monde du street art et du graffiti. La décision de KAWS de proposer ces personnages, chacun bénéficiant d'une communauté de fans dévouée, témoigne de l'importance culturelle et du lien émotionnel que suscite son œuvre. Identiques en couleur, les figurines se distinguent par leur texture et leurs détails : l'aspect doux et fibreux de la figurine BFF contraste avec la finition brillante des figurines Companions et Chum. Cette diversité au sein de la collection illustre la nature multiforme du street art, à la fois unanime dans sa rébellion contre les formes d'art traditionnelles et diversifié dans son exécution et sa représentation. La série Family-Black de KAWS devient ainsi un microcosme du potentiel du street art à la fois universel et profondément personnel. En édition limitée ouverte, la collection allie exclusivité et accessibilité, invitant un large public d'amateurs d'art à découvrir l'univers créatif de KAWS.

    $1,968.00

  • Vandalism Stencil Wood HPM Print by Nick Walker

    Nick Walker Vandalisme Stencil Wood HPM Print par Nick Walker

    Estampe de vandalisme sur panneau de bois encadrée, prête à être accrochée, par Nick Walker, artiste de street art et pop moderne. Pochoir de vandalisme sur bois, impression HPM par Nick Walker (2018), encadré 43,18 cm x 50,80 cm (17 x 20 po) « Vandalisme » de Nick Walker. Édition limitée exclusive DCon à 50 exemplaires, tirages d'art sur bois, signés et numérotés à la main. Chaque tirage est accompagné d'un certificat d'authenticité signé et numéroté. Tirage d'art sur bois de bouleau durable de 1,27 cm (1/2 po), finition blanc éclatant.

    $533.00

  • The Pride Heart Archival Print by Jenna Morello

    Jenna Morello The Pride Heart Archival Print par Jenna Morello

    Estampe d'art en édition limitée « The Pride Heart » à pigments d'archivage, sur papier Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main, par l'artiste Jenna Morello, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archive sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 16 x 20 pouces. « The Pride Heart » de Jenna Morello est une estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, capturant l'essence du street art contemporain avec une sensibilité pop art. Incarnant l'esprit vibrant du graffiti, cette édition limitée est une œuvre marquante, vibrante de couleurs et d'une grande profondeur émotionnelle. Limitée à 50 exemplaires signés et numérotés, chaque tirage, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est unique et porte une touche personnelle. La signature de l'artiste authentifie chaque estampe et établit un lien direct entre la créatrice et le collectionneur. Le papier d'art Moab Entrada 290 g/m², choisi par Morello, est réputé pour sa durabilité et sa capacité à retenir des couleurs riches, garantissant ainsi la pérennité des teintes éclatantes de « The Pride Heart ». Les bords frangés à la main ajoutent une touche artisanale, rompant avec la précision mécanique souvent associée à la gravure. Cette technique confère une dimension organique, suggérant l'énergie brute et urbaine caractéristique du street art. L'œuvre est une métaphore visuelle de la passion et de la diversité, représentées par un cœur composé de roses multicolores aux teintes chatoyantes. Une flèche, symbole traditionnel des épreuves et des tribulations de l'amour, transperce le cœur, contrastant les couleurs vives avec sa palette monochrome. Cette juxtaposition illustre la capacité de Morello à fusionner l'iconographie classique avec une touche de modernité, une caractéristique de sa vision artistique. « The Pride Heart » de Jenna Morello témoigne de l'attrait intemporel du street art et de sa capacité à transmettre des messages profonds par l'expression publique. Cette œuvre, qui incarne une affirmation forte au sein du pop art et du graffiti, invite à la réflexion sur les thèmes de l'amour, de la diversité et de la résilience. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les amateurs de cette forme d'art unique.

    $218.00

  • Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print par Denial- Daniel Bombardier

    Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica Tirage d'art pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica. Œuvre d'art sur le thème de la carte de crédit. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Limite de crédit : Refus de la Banque d'Ugh-Merica « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » est une puissante estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, créée par Daniel Bombardier, alias Denial, artiste de street art, pop art et culture contemporaine. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre reflète la critique acerbe que Denial adresse au consumérisme et aux systèmes financiers qui dominent la vie moderne. Imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², cette pièce de 61 x 46 cm (24 x 18 pouces) combine couleurs vives, références à la culture pop et imagerie satirique pour interroger la perception du spectateur sur la richesse, le crédit et les valeurs sociétales. Chaque estampe est signée, numérotée et estampillée au verso, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée par les amateurs de street art, de pop art et de graffiti. Le commentaire visuel sur le consumérisme Credit Limit : Bank of Ugh-Merica transforme le design emblématique d'une carte de crédit en une critique acerbe du système financier et de la société de consommation américaine. La figure centrale – une femme au visage peint du drapeau américain – symbolise l'attrait et le fardeau du patriotisme, intimement liés à l'identité économique. Son expression exagérée traduit la désillusion, reflétant le poids émotionnel de l'endettement et de la dépendance financière. Le remplacement du logo habituel de la carte de crédit par la version satirique de Denial met en lumière le décalage entre les promesses de prospérité et les réalités des inégalités économiques. Cette œuvre illustre à merveille la capacité du pop art urbain à délivrer un commentaire social pertinent grâce à des codes visuels familiers. L'approche du déni face à l'art de la culture pop moderne L'artiste canadien Daniel Bombardier s'est fait connaître en critiquant la société de consommation, la politique et les normes sociales à travers son art urbain pop et ses graffitis. Son œuvre « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » illustre parfaitement son style caractéristique, alliant des éléments graphiques audacieux à des thèmes qui invitent à la réflexion. En s'appropriant l'imagerie de la carte de crédit – symbole de richesse et de statut social –, « Denial » invite le spectateur à reconsidérer les systèmes qu'il tient pour acquis. Son souci du détail, de l'impression pigmentaire d'archives d'une netteté exceptionnelle au papier d'art MOAB de haute qualité, garantit la clarté et l'impact du message. La pertinence culturelle de la limite de crédit Cette œuvre trouve un écho particulier à une époque où les débats sur les inégalités économiques, l'endettement et les habitudes de consommation sont plus que jamais d'actualité. « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » critique non seulement les structures qui perpétuent les inégalités, mais interroge également l'obsession culturelle pour la richesse matérielle et le pouvoir financier. Son édition limitée renforce son importance et en fait une œuvre à la fois artistique et culturelle. Témoignant de la capacité de Denial à fusionner humour, critique et culture pop en une œuvre cohérente et percutante, elle atteste du pouvoir durable du street art et du graffiti pour remettre en question les normes sociales.

    $385.00

  • Tomorrows Another Night Blue PP Print by Niagara x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Tomorrows Another Night Blue PP Print par Niagara x Shepard Fairey - OBEY

    Tomorrow's Another Night Blue PP Printers Proof 3-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on 320gsm Natural Coventry Rag Vellum Paper by Modern Artist Niagara x Shepard Fairey x Niagara. Épreuve d'impression PP 2019 Signée et numérotée Édition limitée bleue de 150 exemplaires Sérigraphie 3 couleurs sur vélin naturel Coventry Rag 320 g/m² Taille : 18 x 24 pouces Sortie : 2 juillet 2021. « J'ai choisi une image de Ron et Niagara où je les trouve tous deux magnifiques, mais il y avait un bel équilibre entre l'agressivité directe de Ron, dans sa pose où il fixe son adversaire droit dans les yeux, le poing levé, et l'étreinte apparemment timide de Niagara. Pourtant, quiconque connaît Niagara sait que, derrière son air calme, elle tire les ficelles. J'ai ajouté un couteau à cran d'arrêt qu'elle caresse du doigt, pour accentuer son côté femme fatale, et parce que cela collait bien à mon idée de titre originale : « Bonnie et Clyde étaient des poids légers ». » – Shepard Fairey – OBEY « Tomorrow's Another Night » de Niagara et Shepard Fairey : une collaboration sérigraphique remarquable « Tomorrow's Another Night », une captivante sérigraphie bleue PP (épreuve d'imprimerie), témoigne du génie collaboratif de Niagara et Shepard Fairey. Cette œuvre en édition limitée, tirée à la main sur papier vélin Coventry Rag naturel 320 g/m², capture l'essence du pop art et du graffiti urbains contemporains grâce à son imagerie audacieuse et ses subtilités. Chaque exemplaire, tiré à 150 exemplaires, est signé et numéroté, soulignant son exclusivité et le soin méticuleux apporté à chaque écran. Sortie le 2 juillet 2021, l'œuvre mesure 45,7 x 61 cm, permettant aux détails complexes et aux contrastes de couleurs saisissants de captiver le regard. La sérigraphie met en scène deux personnages, Ron et Niagara, dans un jeu complexe de tension et d'harmonie visuelles. La description qu'en fait Shepard Fairey révèle un équilibre délibéré entre l'agressivité manifeste du regard direct et du poing levé de Ron et l'étreinte apparemment douce de Niagara. Pourtant, comme le souligne Fairey, le véritable pouvoir réside en Niagara, dont la discrétion apparente masque une présence dominateuse, symbolisée par le couteau à cran d'arrêt effleuré du doigt. Cet ajout de Fairey amplifie le motif de la femme fatale et s'inscrit dans son concept original pour l'estampe, suggérant un récit de force et d'influence dissimulées. Exploration de la profondeur visuelle et conceptuelle de « Demain est une autre nuit » Dans « Tomorrow's Another Night », Fairey et Niagara explorent les dynamiques du pouvoir, du contrôle et le rôle de l'iconographie dans l'art. Le titre et l'imagerie de l'œuvre tissent ensemble un récit d'anticipation et des cycles récurrents du drame de la vie. L'utilisation d'une palette de couleurs restreinte accentue la force graphique de l'œuvre. Parallèlement, le choix d'une sérigraphie de haute qualité garantit que chaque couleur ressort sur le papier, offrant une texture et une profondeur qui font écho aux significations multiples de l'œuvre. La collaboration entre les deux artistes réunit des styles et des perspectives distincts, mariant la force brute du street art à la finesse de la gravure d'art. L'expérience de Fairey dans le street art et l'activisme, et l'esthétique punk rock de Niagara, se conjuguent pour créer une estampe à la fois un régal pour les yeux et un commentaire social. Le contraste entre le geste provocateur de Ron et la domination subtile de Niagara remet en question les récits de genre traditionnels et invite les spectateurs à regarder au-delà des apparences pour découvrir les histoires complexes qui se cachent derrière. Importance culturelle et héritage artistique de l'estampe « Tomorrow's Another Night » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui immortalise un moment clé de l'évolution du street art et de sa rencontre avec la culture pop. La collaboration entre Niagara et Shepard Fairey illustre la rencontre de talents de générations différentes, fusionnant l'esprit punk rock et le street art contemporain pour créer une œuvre à la fois nostalgique et novatrice. Le statut d'épreuve d'artiste de cette estampe renforce sa valeur culturelle, car ces épreuves sont généralement réservées aux archives de l'artiste et de l'imprimeur, constituant ainsi la référence absolue en matière d'édition. Les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti apprécient les éditions d'épreuve d'artiste pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et pour la qualité exceptionnelle de l'impression. En somme, « Tomorrow's Another Night » est un exemple éclatant du pouvoir vibrant et transformateur de la collaboration dans le street art et le graffiti. Elle reflète le récit permanent de rébellion et de subversion des normes sociales qui caractérise le street art. À travers cette estampe, Fairey et Niagara proposent une œuvre qui donne à réfléchir et qui a un impact visuel fort, confirmant ainsi leur rôle de figures influentes de l'art contemporain.

    $951.00

  • Love Is The Answer Pink Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta « Love Is The Answer », sculpture en résine rose peinte par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    « Love Is The Answer », sculpture en résine peinte en rose par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires (2023). Dimensions : 10,5 x 6,5 x 1,5 cm. Boîte avec inscription « L'amour est la réponse » en rose. La vitalité du pop art urbain dans la sculpture rose de Thierry Guetta La sculpture en résine peinte en rose « Love Is The Answer » de Thierry Guetta, plus connu sous le nom de Mr. Brainwash, est une œuvre audacieuse, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti. Pièce en édition limitée, elle se distingue par sa teinte rose vibrante et résonne avec l'énergie de la culture street art tout en incarnant l'esthétique du pop art. Cette sculpture, faisant partie d'une série exclusive limitée à seulement 18 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, mesure 26,7 x 16,5 x 3,8 cm. Elle est présentée dans un coffret spécialement conçu, reprenant la couleur rose de la sculpture, pour une expérience visuelle cohérente entre l'œuvre et son emballage. Le choix d'un rose vif par Mr. Brainwash pour cette sculpture est particulièrement saisissant, insufflant un sentiment de fantaisie et de rébellion souvent associé au street art contemporain. Dans ce contexte, le rose peut être perçu comme une remise en question de l'ordre établi, fréquemment utilisé dans le street art et le graffiti pour attirer l'attention et affirmer un message. Cette couleur possède également d'importantes connotations culturelles, représentant l'amour et la compassion et remettant en question les normes de genre, ce qui en fait un choix judicieux pour une sculpture intitulée « L'amour est la réponse ». Matière et message dans l'art en édition limitée de Guetta Pour la création de cette sculpture, Thierry Guetta a choisi la résine, un matériau polyvalent et durable qui permet une grande précision des détails et une finition brillante, à la fois esthétique et résistante. L'utilisation de la résine témoigne également de la transformation du street art, passé d'une forme éphémère à un art préservé et célébré au sein du monde des beaux-arts. La surface tactile de la sculpture invite le spectateur à une interaction visuelle et physique, faisant écho à la nature interactive du street art. L'inscription « Love Is The Answer » est un thème central dans l'œuvre de Mr. Brainwash, souvent perçue comme un message universel d'espoir et d'unité. En répétant ce motif dans une série de sculptures en édition limitée, Guetta réaffirme le pouvoir de l'amour comme une réponse récurrente aux questions complexes de notre époque. La disponibilité limitée de ces sculptures leur confère une touche d'exclusivité, tout en rendant le message accessible et universel, reflétant l'esprit inclusif du Street Pop Art. L'expression artistique contemporaine dans l'œuvre de Guetta Le travail de Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, a joué un rôle de premier plan dans l'intégration de l'esthétique du street art dans les galeries d'art, et cette sculpture rose ne fait pas exception. L'œuvre incarne la rencontre entre l'énergie brute et dynamique du street art et la sensibilité sophistiquée et grand public du pop art. L'art de Guetta remet en question les perceptions établies, incitant à repenser la distinction entre art savant et art populaire, et la question de la portée de l'art. La sculpture « Love Is The Answer », de couleur rose, avec sa teinte audacieuse et son message poignant, est un microcosme de la démarche artistique plus vaste de Guetta. Elle représente une célébration de la culture urbaine, une critique de la marchandisation de l'art et une lueur d'espoir dans un monde divisé. Alors que le street art continue d'évoluer et de trouver de nouvelles expressions, la contribution de Thierry Guetta demeure essentielle, faisant de lui un artiste qui capte l'air du temps et contribue à le façonner.

    $3,063.00

  • Wishing On You I Found Love B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile « Wishing On You I Found Love » (face B) Sérigraphie de Faile

    « Wishing On You I Found Love », face B, sérigraphie de Faile, tirée à la main sur papier d'art Lenox de qualité archive. Édition limitée signée et numérotée de 195 exemplaires (édition 2025). Format de l'œuvre : 19 x 25 cm. Fond unique aléatoire. Face B : « I Found Love ». Sérigraphie « Wishing On You I Found Love » (face B) par Faile – Édition limitée – Art urbain pop et graffiti Faile, le duo d'artistes basé à Brooklyn et reconnu pour son approche novatrice du street art, du pop art et du graffiti, présente « Wishing On You I Found Love B-Side », une sérigraphie artisanale saisissante sur papier d'art Lenox de qualité archive. Cette œuvre en édition limitée (48 x 63,5 cm), signée et numérotée par les artistes, est une fusion unique de nostalgie, de romantisme et d'imagerie pop subversive. Tirée à seulement 195 exemplaires, chaque pièce présente un fond aléatoire et unique, rendant chaque édition singulière. L'œuvre principale, « Wishing On You », réinterprète les bandes dessinées romantiques classiques avec les textures vieillies et les contrastes de couleurs audacieux caractéristiques de Faile. Deux femmes contemplent une grenouille couronnée, un clin d'œil ludique à la métamorphose de la grenouille en prince dans les contes de fées. L'image capture la tension entre désir et désillusion, un thème récurrent dans l'œuvre de Faile. Le trait d'inspiration vintage et les dégradés de demi-teintes évoquent les illustrations pulp du milieu du XXe siècle, tandis que la palette de couleurs saturées leur confère une touche contemporaine. Ce jeu entre ancien et nouveau, familier et réinventé, souligne le pouvoir du street art et du graffiti de réinterpréter les récits culturels. L'évolution de Faile dans le street art pop et le graffiti Depuis son apparition à la fin des années 1990, Faile s'est imposé comme une figure de proue du street art et du graffiti contemporains. Ce duo, composé de Patrick McNeil et Patrick Miller, a développé un langage visuel singulier, puisant ses racines dans la décrépitude urbaine, la nostalgie de la culture pop et des éléments typographiques audacieux. Leurs premiers collages et pochoirs dans les rues ont rapidement été remarqués, les menant à la réalisation de fresques murales de plus grande envergure, à des expositions en galerie et à la création d'estampes de collection qui conservent l'énergie brute de leurs débuts dans le graffiti. Leurs compositions intègrent souvent des récits fragmentés, s'inspirant de publicités vintage, de bandes dessinées et d'iconographie religieuse. Grâce à leur utilisation novatrice de la sérigraphie, de textures peintes à la main et de la superposition de techniques mixtes, Faile a transformé l'art de rue éphémère en œuvres permanentes qui conservent leur présence dynamique. L'esthétique usée et patinée de leur travail reflète le paysage en perpétuelle évolution de la culture urbaine, où affiches et fresques sont sans cesse superposées, déchirées et réinterprétées. Face B de « I Found Love » – Une célébration de la romance et de la typographie Le verso de cette estampe, « J'ai trouvé l'amour », est une composition typographique saisissante qui rend hommage aux enseignes vintage, aux lettres d'amour et aux publicités rétro. Avec son écriture stylisée et ses ornements raffinés, cette face transforme le message d'amour en un véritable spectacle visuel. Les coloris inspirés du néon et les bordures délicates, semblables à de la dentelle, évoquent la nostalgie des cartes de Saint-Valentin d'antan, tandis que les superpositions à l'aspect vieilli lui confèrent une touche brute et urbaine. L'utilisation par Faile de la sérigraphie artisanale garantit à chaque estampe une vitalité unique, les variations de texture et de répartition de l'encre rendant chaque pièce unique. L'alliance d'une typographie audacieuse, de motifs complexes et d'éléments graphiques empreints de nostalgie élève cette estampe au-delà de la simple déclaration d'amour, la transformant en un artefact culturel au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. L'impact durable de l'œuvre de Faile sur l'art contemporain Faile continue de redéfinir les frontières du Street Pop Art et du graffiti, fusionnant avec brio les techniques des beaux-arts et la spontanéité brute de la culture urbaine. Leur capacité à transformer des images familières en compositions stimulantes les place à l'avant-garde de l'art contemporain. L'estampe « Wishing On You I Found Love B-Side » illustre parfaitement leur maîtrise, capturant la tension entre romantisme et réalisme, nostalgie et modernité. Cette sérigraphie en édition limitée est à la fois une pièce de collection et une réflexion sur la nature éphémère de l'amour, la transformation et le récit visuel. Qu'elle soit perçue comme une célébration de la typographie, une critique des attentes liées aux contes de fées ou une appréciation du processus créatif complexe de Faile, cette œuvre témoigne avec force du pouvoir du Street Pop Art et du graffiti. Par leur innovation constante, Faile s'impose comme une pionnière à la croisée du graffiti, de la culture pop et des beaux-arts.

    $1,750.00

  • Mine is Yours Silkscreen Print by Add Fuel

    Add Fuel Sérigraphie « Mine is Yours » par Add Fuel

    À moi est à toi. Sérigraphie réalisée par Add Fuel, imprimée à la main en 5 couleurs sur papier beaux-arts, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de 19,6 x 27,5 pouces, sérigraphie représentant un motif de graffiti stylisé, un tag, un tag, un carreau et un cœur doré aux émotions contrastées. Explorer le dynamisme du pop art urbain à travers la sérigraphie L'évolution du street art a pris un tournant fascinant avec l'intégration de motifs classiques et de messages contemporains, donnant naissance à un genre largement reconnu sous le nom de Street Pop Art. Un exemple parfait de ce mélange dynamique est la sérigraphie « Mine is Yours » de l'artiste Add Fuel. Issue des rues animées et exposée dans les galeries d'art contemporain, cette œuvre en édition limitée incarne l'esprit du street pop art avec son motif vibrant de graffiti et un cœur doré symbolisant des émotions complexes. Add Fuel, de son vrai nom Diogo Machado, est originaire du Portugal et contribue activement à la scène artistique internationale grâce à son style unique qui marie l'ancien et le nouveau dans un contexte urbain. L'attrait des œuvres d'art en édition limitée Les tirages en édition limitée comme « Mine is Yours » ne sont pas de simples reproductions, mais de véritables objets de collection, prisés des amateurs d'art et des collectionneurs. Tirés à la main selon un procédé cinq couleurs sur papier beaux-arts, chacun des cinquante exemplaires possède des caractéristiques uniques, témoignant de l'approche artisanale qu'Add Fuel consacre à son travail. Le format de 50 x 70 cm offre un support idéal à la conception complexe qui captive le regard et invite à explorer la richesse de ses détails. Signés et numérotés, ces tirages portent l'empreinte authentique de l'artiste, faisant de chaque pièce un fragment précieux d'un récit plus vaste, reflet de sa vision artistique. L'art du graffiti : un reflet de la société contemporaine L'art du graffiti reflète souvent le pouls de la société, faisant écho aux émotions et aux pensées de la communauté dont il est issu. « Mine is Yours » illustre parfaitement cela : en juxtaposant un tag de graffiti stylisé à un motif de carrelage traditionnel, il reflète la dichotomie entre possession individuelle et partage collectif. Le cœur doré au centre, débordant d'expressivité, pourrait être interprété comme un commentaire de l'artiste sur la complexité des émotions et des relations humaines dans le paysage urbain. L'œuvre d'Add Fuel est non seulement visuellement saisissante, mais aussi stimulante, invitant le spectateur à un dialogue silencieux sur la propriété, le partage et la coexistence d'idéaux contrastés. Dans le contexte plus large du Street Pop Art, de telles œuvres deviennent des récits essentiels qui remettent en question l'esthétique et les significations conventionnelles. Elles insufflent la brutalité de la rue dans un format à la fois accessible et profond, permettant à cet art de transcender ses frontières originelles et de toucher un public plus large. La contribution de Diogo Machado à travers « Mine is Yours » témoigne du pouvoir transformateur du pop art urbain et de sa capacité à innover et à inspirer au-delà des murs qui l'enfermaient autrefois.

    $1,116.00

  • Life is Beautiful Fragile Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta La vie est belle. Sculpture fragile de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    La vie est belle - Sculpture en résine en édition limitée et fragile, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2022 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 12 x 7 pouces Édition limitée signée à 90 exemplaires. Dimensions : 7 x 12 x 1,75 pouces (17,8 x 30,5 x 4,4 cm). Comprend un étui en plexiglas et une sculpture en résine signée par l’artiste.

    $4,698.00

  • Manic Progression Blotter Paper Archival Print by Sheefy McFly- Tashif Turner

    Sheefy McFly- Tashif Turner Impression d'archives papier buvard Manic Progression par Sheefy McFly - Tashif Turner

    Manic Progression, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Sheefy McFly - Tashif Turner. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $352.00

  • Holiday Thailand Grey Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art gris Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Thailand Grey Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2025, format 7x11, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant Kaws Companion, la mère/le père/l'ami et l'enfant tenant une lune fluorescente phosphorescente GID assis sur une Terre lumineuse, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Holiday Thailand Grey Art Toy par KAWS – Brian Donnelly L'œuvre « Holiday Thailand Grey Art Toy » de KAWS, alias de l'artiste américain Brian Donnelly, se distingue comme une pièce rare et marquante du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée en 2025 et désormais épuisée, cette sculpture de collection mesure environ 18 x 28 cm et est livrée neuve dans sa boîte, avec un tampon imprimé sous le socle. Réalisée dans une palette de gris doux, l'œuvre met en scène les personnages emblématiques de la série « Companion » : un adulte assis sur une Terre aux couleurs vives, enlaçant tendrement un enfant. Tous deux tiennent une lune fluorescente phosphorescente à la texture détaillée, symbolisant à la fois l'innocence et l'émerveillement cosmique dans un monde qui valorise de plus en plus la narration émotionnelle dans l'art contemporain du vinyle. Expression émotionnelle par la forme et le symbole Contrairement aux tons vifs souvent utilisés dans les œuvres précédentes de la collection Companion, l'édition grise du jouet d'art Holiday Thailand privilégie la subtilité et la gravité. La figure assise peut être interprétée comme une mère, un père ou un ami bienveillant, créant un moment de connexion paisible avec l'enfant blotti sur ses genoux. La Terre, représentée en bleu et vert vifs, ancre visuellement cette œuvre dans les thèmes de la solidarité et de la responsabilité universelles. La lune scintillante, nichée entre eux, devient un point lumineux partagé, un symbole guide dans l'obscurité, au sens propre comme au figuré. Cette interaction entre les personnages et l'astre transforme la sculpture, d'un simple jouet de collection, en une méditation visuelle sur le soin, la protection et la conscience environnementale. L'influence continue de Brian Donnelly sur le street art pop et le graffiti Brian Donnelly, né à Jersey City, aux États-Unis, a débuté sa carrière en taguant les murs et les abribus, mêlant iconographie de dessins animés et commentaires sociaux incisifs. Son ascension, d'artiste de graffiti à figure emblématique de l'art contemporain international, est marquée par sa capacité à fusionner le langage de la rue avec une grande profondeur émotionnelle. La figure du Companion, immédiatement reconnaissable à ses yeux barrés d'une croix et à ses gants inspirés de Mickey Mouse, est devenue un symbole international de vulnérabilité, de connexion et d'aliénation moderne. Dans l'édition Thailand Grey, Donnelly dépouille la forme de couleurs vives et utilise des tons gris doux pour concentrer l'attention sur le langage corporel et l'intimité émotionnelle de l'œuvre. La position de l'enfant appuyé contre la poitrine de l'adulte crée une pause tendre, souvent absente des œuvres plus satiriques ou dynamiques du Street Pop Art et du graffiti. Un objet de collection très recherché dans le mouvement des figurines d'art en vinyle Chaque édition spéciale Fêtes de KAWS associe le personnage Companion à un lieu géographique ou thématique, et l'édition thaïlandaise ne fait pas exception. Tandis que la version brune et colorée évoque la chaleur, cette version grise offre une esthétique plus introspective. Le globe lumineux peint à la main sous la figurine assise confère à la sculpture une dimension universelle et intemporelle, tout en préservant la dimension personnelle et intérieure des personnages. La lune phosphorescente renforce le caractère interactif et atmosphérique de la sculpture, se transformant sous différents éclairages pour révéler toute sa puissance émotionnelle. Collectionneurs et musées considèrent cette édition comme une référence en matière d'art urbain, pop art et graffiti contemporains sur vinyle. Sa rareté, sa narration forte et la signature de KAWS en font une pièce incontournable pour ceux qui recherchent une œuvre alliant simplicité et profondeur. L'Art Toy gris de la collection Fêtes de Thaïlande n'est pas qu'une simple figurine décorative : c'est une sculpture qui raconte une histoire de connexion humaine et d'espoir cosmique.

    $1,500.00

  • Love Is The Answer Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta « Love Is The Answer », sculpture en résine peinte en or chromé par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    « Love Is The Answer », sculpture en résine peinte en or chromé par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires (2023). Dimensions : 10,5 x 6,5 x 1,5 cm. Boîte avec inscription « L'amour est la réponse », coloris or chromé jaune. Explorer le point de rencontre entre le street art et le pop art à travers des sculptures en édition limitée La sculpture « Love Is The Answer » de l'artiste de rue Mr Brainwash, de son vrai nom Thierry Guetta, témoigne avec éclat de la puissance et de la popularité du pop art et du graffiti. Les sculptures en édition limitée comme celle-ci, signée et numérotée à seulement 18 exemplaires, sont très recherchées dans le milieu du pop art, du street art et du graffiti, et trouvent un écho particulier auprès des collectionneurs et des amateurs. L'œuvre en question mesure 26,7 x 16,5 x 3,8 cm et est présentée dans un coffret reprenant les teintes or-jaune chromé de l'œuvre. Mr Brainwash est le pseudonyme de Guetta, un artiste dont l'ascension vers la célébrité a été retracée dans le film « Exit Through the Gift Shop » réalisé par Banksy en 2010. Il est connu pour ses installations monumentales et ses sculptures en édition limitée qui intègrent souvent des éléments de la culture pop et véhiculent des messages inspirants. La phrase « Love Is The Answer », inscrite dans cette sculpture, est un clin d'œil à l'esprit du pop art, qui cherche à repousser les frontières traditionnelles en s'appropriant l'iconographie culturelle. Dans ce cas précis, l'œuvre de Guetta dépasse le simple aspect visuel pour transmettre un message poignant, suggérant que l'amour est essentiel pour résoudre de nombreuses difficultés de la vie. La signification culturelle de l'œuvre de M. Brainwash L'œuvre de Thierry Guetta se distingue par son engagement envers les problématiques contemporaines et sa nature souvent introspective, puisant son inspiration dans l'histoire de l'art et portant un regard critique sur la société actuelle. L'utilisation de matériaux tels que le chrome et la résine peinte à l'or confère une dimension luxueuse à l'esthétique du street art, traditionnellement associée à des contextes plus bruts et industriels. Cette juxtaposition de matériaux haut de gamme et d'une sensibilité urbaine est caractéristique de l'œuvre de Guetta et témoigne de l'éclectisme du Street Pop Art. Le tirage limité de ces œuvres leur confère un statut particulier sur le marché de l'art, créant un sentiment d'exclusivité et de désirabilité auprès des collectionneurs. La forme sculpturale de « Love Is The Answer » revêt une importance particulière dans le domaine du graffiti, la sculpture permettant une exploration tridimensionnelle de thèmes habituellement confinés à des espaces bidimensionnels comme les murs ou les toiles. Ce passage du mur à la galerie illustre l'évolution du street art vers une forme d'art reconnue et célébrée, un processus dont Guetta a été un acteur majeur. L'influence du pop art et du graffiti sur les sculptures de Mr Brainwash Les sculptures de Guetta, dont « Love Is The Answer », témoignent de l'influence du pop art, qui intègre des images commerciales, et du graffiti, qui se caractérise par sa spontanéité et son utilisation de l'espace public. En combinant ces deux courants, l'œuvre de Guetta incarne l'esprit rebelle du street art et la critique consumériste du pop art. Ses créations se distinguent souvent par des couleurs vives, des messages optimistes et des symboles universellement reconnus, autant de marques distinctives de ces mouvements artistiques. Le tirage limité de ses sculptures leur confère une dimension supplémentaire. Dans le monde de l'art, la rareté peut créer de la valeur ; en limitant le nombre d'exemplaires produits, Guetta instaure un sentiment d'urgence et interroge la marchandisation de l'art. C'est une analyse perspicace des dynamiques du marché de l'art et une joute verbale avec la tradition pop art de la production de masse, face au caractère unique du street art. La contribution de Thierry Guetta à l'art contemporain À travers son alter ego, Mr Brainwash, Thierry Guetta a profondément marqué l'art contemporain en brouillant les frontières entre art urbain et beaux-arts. Ses sculptures, loin d'être de simples objets de plaisir visuel, portent en elles de profonds commentaires culturels et sociétaux. Sa démarche artistique, notamment la création d'œuvres en édition limitée comme « Love Is The Answer », fait le lien entre la nature éphémère de l'art urbain et la pérennité de l'art contemporain. Guetta s'assure ainsi que l'esprit de la rue continue de résonner au sein des galeries et des collections d'amateurs, nourrissant et évoluant sans cesse le dialogue entre l'artiste et le spectateur.

    $3,063.00

  • Love The World You Live In Puzzle HPM Silkscreen Print by Kunstrasen

    Kunstrasen Puzzle « Aimez le monde dans lequel vous vivez », sérigraphie HPM par Kunstrasen

    Aimez le monde dans lequel vous vivez, Puzzle Heart HPM, sérigraphie ornée par Kunstrasen, tirée à la main, 16 couleurs sur papier d'art Somerset, édition limitée. 2023 Sérigraphie en sérigraphie, signée et numérotée 1/1, représentant un cœur puzzle HPM, réalisée à la peinture aérosol et rehaussée de techniques mixtes. Édition limitée à 1 exemplaire. Format : 24 x 24 pouces. Aimez le monde dans lequel vous vivez – Puzzle Heart HPM par Kunstrasen dans Street Pop Art & Graffiti Artwork « Love The World You Live In – Puzzle Heart HPM » est une sérigraphie artisanale 16 couleurs de 2023, réalisée par l’artiste street pop allemand Kunstrasen. Cette œuvre unique, signée et numérotée 1/1, est sublimée par un procédé mixte mêlant peinture aérosol et techniques d’ornementation complexes. Imprimée sur papier d’art Somerset 61 x 61 cm, cette pièce HPM (Hand Painted Multiple) transforme la sérigraphie originale en une expression profondément personnelle et visuellement riche. Dans cette version, le cœur rouge vif tenu par la figure centrale est recouvert de contours de pièces de puzzle, faisant évoluer le sens de la solidarité universelle vers une introspection personnelle et une unité fragmentée. Cette altération visuelle rend l’édition absolument unique, amplifiant la profondeur émotionnelle et symbolique inhérente au style minimaliste et conceptuel de Kunstrasen. Symbolisme et pouvoir du cœur énigmatique Au centre de cette œuvre, une jeune fille en niveaux de gris, assise en tailleur sur une surface de carton hyperréaliste, tient un cœur rouge vif orné d'une carte du monde et de lignes de puzzle. Ce cœur est le point d'ancrage émotionnel et symbolique de la pièce, représentant à la fois la fragilité de la planète et la complexité du processus de guérison émotionnelle. L'ajout des lignes de puzzle enrichit le message : le monde n'est pas seulement un trésor à aimer, mais un édifice que nous devons activement reconstruire. La posture grave de la jeune fille et son regard baissé invitent le spectateur à la réflexion. L'alliance de l'innocence et du poids du fardeau confère à cette œuvre une force particulière dans le contexte culturel et environnemental actuel. Il ne s'agit pas d'une affirmation abstraite, mais d'un appel direct à la compassion, à l'unité et à la responsabilité individuelle. L'évolution des œuvres d'art street pop et graffiti de Kunstrasen Kunstrasen, artiste allemand, est reconnu pour son approche conceptuelle de la société, véhiculée par des visuels au pochoir et une ironie subtile. Son nom d'artiste, qui signifie « gazon artificiel », critique la superficialité tandis que son art révèle des vérités sociales profondes. « Love The World You Live In – Puzzle Heart HPM » marque une rupture particulièrement introspective avec son style habituel, souvent ironique ou critique. Ici, le message est subtil, non sarcastique. L'œuvre mêle un style graphique épuré à un motif de carton brut, évoquant simultanément la rue et les galeries. Son travail tisse constamment des liens entre culture matérielle et émotion, utilisant le contraste visuel pour explorer les contradictions humaines. Cette estampe ne renie pas ses thèmes de prédilection, mais les enrichit d'une maturité émotionnelle et d'une nuance symbolique que peu d'artistes du Street Pop Art et du Graffiti parviennent à atteindre avec une telle sobriété visuelle. Savoir-faire et valeur unique pour les collectionneurs Cette œuvre est imprimée sur papier Somerset de qualité archive selon un procédé de sérigraphie à 16 couches. Elle est ensuite rehaussée à la main à la peinture aérosol, garantissant ainsi son caractère unique. La texture, la précision et la variation conceptuelle la caractérisent comme une HPM (Helper-Managed Masterpiece) : une œuvre d’art initialement imprimée, métamorphosée par la main de l’artiste. L’illusion du carton renforce le réalisme tactile, tandis que le motif de puzzle superposé au cœur personnalise le thème universel, l’évoquant non seulement l’amour abstrait, mais aussi ses fragments brisés qui exigent soin, attention et effort pour être réassemblés. Pour les collectionneurs, cette édition unique représente une rare convergence de concept, de savoir-faire et de résonance émotionnelle au sein du mouvement plus large du Street Pop Art et du graffiti. Bien plus qu’une simple estampe, c’est un moment unique de poésie visuelle, un appel à restaurer, connecter et reconstruire ce qui compte le plus.

    $875.00

  • The Long Night Wood Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr The Long Night Wood Archival Print par Glenn Barr

    Estampe « La Longue Nuit » sur panneau de bois encadrée et prête à accrocher, par Glenn Barr, artiste pop moderne. 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 po). Tirage d'art exclusif sur bois de bouleau durable de 1,9 cm (3/4 po) d'épaisseur, finition blanc éclatant. Édition limitée à 50 exemplaires, signés à la main par Glenn Barr. Betty Rubble, personnage du dessin animé culte Les Pierrafeu.

    $352.00

  • Pakalolo Green SuperKranky SuperPlastic Art Toy by OG Slick

    OG Slick SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $369.00

  • Work Well Together Red Spray Paint Can Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture de bombe de peinture rouge « Work Well Together » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Travaillez bien ensemble - Sculpture en bombe de peinture rouge en édition limitée, œuvre de l'artiste de rue, graffeur et légende de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2020, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Format de l'œuvre : 3 x 8 pouces. Signée par empreinte digitale et numérotée, avec coffret de présentation personnalisé. Pièce de collection ultra rare et exceptionnelle : Mr Brainwash – Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d’art réalisée à la bombe de peinture.

    $504.00

  • Pretending to Be In Love Purple Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Faire semblant d'être amoureux sérigraphie violette par Greg Gossel

    Faire semblant d'être amoureux - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 5 couleurs violettes, sur papier Cougar d'archivage, par Greg Gossel, artiste pop art de rue rare. Édition limitée 2015, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19 x 25 Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive

    $203.00

Valentines Day Graffiti Street Pop Artwork

La Saint-Valentin à travers l'art pop et le graffiti urbain

La Saint-Valentin est depuis longtemps une source d'inspiration pour le street art et le graffiti, offrant aux artistes un terrain d'exploration pour les thèmes de l'amour, de la passion, du lien et parfois du chagrin d'amour. L'imagerie associée à cette journée – cœurs, roses, cupidons et gestes romantiques – s'est métamorphosée grâce à des visuels audacieux, une esthétique urbaine et des interprétations expressives qui dépassent les représentations commerciales traditionnelles. Les artistes de rue ont profité de cette fête pour insuffler à leurs œuvres des messages sur les relations, l'amour de soi et même des commentaires sociaux, en faisant un thème majeur de l'art urbain contemporain. Au fil des ans, la Saint-Valentin a été représentée de mille façons, des fresques colorées et ludiques aux graffitis plus subversifs qui remettent en question l'idée même d'amour dans la société moderne. Nombre d'artistes saisissent cette occasion pour créer des œuvres qui reflètent non seulement le romantisme, mais aussi les thèmes du désir, de l'impermanence et de l'intensité émotionnelle. La flexibilité du street art et du graffiti permet à la fois de célébrer et de critiquer l'amour, ce qui en fait l'un des sujets les plus dynamiques de ce mouvement artistique.

Symbolisme de l'amour dans l'art urbain

Le cœur est l'un des symboles les plus répandus dans la culture visuelle, et dans le street art et le graffiti, il se décline sous de multiples formes. Certains artistes s'emparent du cœur rouge classique, peignant des fresques murales aux représentations vibrantes et joyeuses de l'amour et du lien. D'autres le détournent ou le réinventent, le brisant, l'embrasant ou le métamorphosant en de nouveaux symboles aux significations plus profondes. Cette versatilité permet aux artistes d'aborder la complexité des relations plutôt que de se contenter d'idéaliser l'amour. L'utilisation d'une typographie audacieuse et du pochoir est également fréquente dans le street art inspiré de la Saint-Valentin. Des phrases courtes comme « L'amour triomphe », « À toi pour toujours », ou même des formules sarcastiques telles que « L'amour est un mensonge » se retrouvent dans les paysages urbains, suscitant une réaction émotionnelle immédiate chez les passants. Certains artistes intègrent de la poésie, des paroles de chansons ou des notes manuscrites à leurs œuvres, renforçant ainsi la dimension brute et émotionnelle qui caractérise souvent le street art et le graffiti.

La Saint-Valentin comme déclaration artistique urbaine

L'art urbain, notamment le pop art et le graffiti, s'épanouit grâce à l'interaction entre l'œuvre et son environnement. À l'approche de la Saint-Valentin, les espaces urbains se parent souvent d'œuvres éphémères célébrant ou critiquant l'amour. Nombre d'artistes profitent de cette période pour laisser des messages sincères sur les murs, créer des installations collaboratives, voire proposer des performances artistiques de rue explorant les thèmes des relations et de l'affection. Ces œuvres interpellent souvent directement le public, offrant une expérience artistique partagée qui dépasse le cadre des galeries et des musées. Certains artistes abordent la Saint-Valentin pour explorer des thèmes plus universels liés à l'amour, tels que la famille, l'amour de soi et l'unité, au-delà des seules relations amoureuses. Cette approche permet une interprétation plus inclusive de cette fête, touchant un public plus large. D'autres adoptent une posture plus contestataire, utilisant la Saint-Valentin pour diffuser des messages anti-consuméristes, rejetant la marchandisation de l'amour et privilégiant les liens émotionnels authentiques. Cette dualité – célébration et critique – fait de la Saint-Valentin un sujet si fascinant dans l'art urbain contemporain.

L'influence durable de l'amour dans le pop art urbain

L'amour, sous toutes ses formes, demeure l'une des forces motrices les plus puissantes de l'art. Qu'il soit peint sur les murs des villes, imprimé en sérigraphies en édition limitée ou transformé en stickers et affiches collées, l'iconographie de la Saint-Valentin reste un élément essentiel du street art et du graffiti. La capacité des artistes à réinterpréter et personnaliser ces thèmes garantit que l'amour – avec ses joies et ses peines – aura toujours sa place dans la culture artistique urbaine. Chaque année en février, de nouvelles œuvres émergent, reflétant l'évolution des relations et capturant les émotions, les défis et la beauté des liens humains. La Saint-Valentin offre aux artistes l'occasion d'interagir avec leur public de manière significative, créant des œuvres qui résonnent à la fois sur le plan personnel et culturel. À travers des palettes de couleurs vibrantes, des figures expressives et des messages profonds, les artistes urbains continuent de redéfinir l'amour dans le monde moderne, prouvant que le street art et le graffiti sont parmi les moyens les plus percutants de saisir les émotions qui nous définissent.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte