Blanc
-
Prefab77 Sérigraphie Cape de Feu par Prefab77
Cloak of Fire, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 14 couleurs sur papier satiné Somerset 300 g/m² par Prefab77, œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition de 60 exemplaires, sérigraphie 14 couleurs sur papier Somerset 300 g/m², signée par l'artiste, 85 x 65 cm, 2019
$352.00
-
OG Slick Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick
Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick, édition limitée, œuvre d'art moderne pop graffiti street art. Œuvre d'art en édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, édition 2024. Dimensions : 11 x 5 pouces. Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick – Édition limitée d'œuvre d'art moderne pop graffiti street art OG Slick, artiste renommé du Street Pop Art et du graffiti, donne vie à son style unique avec « Love Gloves », une sculpture en vinyle HPM en édition limitée. Signée et numérotée, cette pièce de collection, limitée à 200 exemplaires, capture sa vision artistique audacieuse et rebelle tout en symbolisant un message universel d'amour et de connexion. La sculpture de 28 x 13 cm représente deux mains gantées formant un cœur, ornées d'éclaboussures de peinture et reposant sur un socle tagué, témoignant des profondes racines d'OG Slick dans la culture graffiti et l'esthétique du pop art moderne. La forme sculpturale fait directement référence au langage visuel caractéristique d'OG Slick, où il mêle des éléments de la culture urbaine à une iconographie graphique épurée. L'utilisation du vinyle confère à l'œuvre une finition lisse et brillante qui contraste fortement avec les éclaboussures de peinture brutes et expressives. Les éléments peints à la main rendent chaque pièce unique, renforçant l'authenticité artisanale et urbaine qui définit le Street Pop Art et le graffiti. OG Slick et l'impact du street art et du graffiti Originaire d'Hawaï et désormais installé à Los Angeles, OG Slick est une figure incontournable du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre se caractérise par un mélange harmonieux de rébellion urbaine, de références à la pop culture et d'art conceptuel. Si ses racines graffiti restent au cœur de son travail, il a étendu sa pratique à la sculpture, aux fresques murales de grande envergure et aux collaborations commerciales sans jamais renier son esthétique brute et ancrée dans la rue. Ses œuvres explorent souvent les thèmes de la société de consommation, de l'identité et de la culture urbaine, tout en conservant une dimension ludique et satirique. « Love Gloves » illustre parfaitement cette approche en transformant un geste simple en une sculpture saisissante. Les gants, évoquant l'iconographie des dessins animés classiques, confèrent à l'œuvre une dimension nostalgique et universelle, tout en réaffirmant l'attachement profond d'OG Slick à la culture graffiti. Sa capacité à fusionner les techniques traditionnelles du graffiti avec les formes d'art contemporaines a fait de lui l'un des artistes les plus respectés du Street Pop Art et du graffiti. Love Gloves – Un symbole d’unité et d’énergie du street art « Love Gloves » est bien plus qu'une sculpture ; c'est une représentation symbolique de l'unité, de l'amour et de la rébellion artistique. Les deux mains formant un cœur représentent le lien et la positivité, tandis que les éclaboussures de peinture et le tag graffiti ancrent l'œuvre dans l'énergie brute et authentique de la culture urbaine. Le contraste entre le vinyle poli et les coulures de peinture chaotiques crée une tension visuelle qui reflète la nature dynamique du graffiti lui-même : en constante évolution, expressif et sans compromis. Chaque pièce étant peinte à la main, aucune n'est identique, renforçant ainsi le caractère unique et la valeur de collection de cette œuvre en édition limitée. Le cœur peint à la bombe sur le socle ajoute une dimension supplémentaire de texture et de signification, donnant à l'essence du street art une forme sculpturale tangible. Cette œuvre est à la fois une déclaration d'amour et un hommage à la capacité du graffiti à transmettre des messages profonds grâce à une imagerie audacieuse et immédiate. L'influence durable de l'art d'OG Slick sur la culture contemporaine OG Slick a bâti sa carrière en repoussant les limites du street art et du graffiti, et « Love Gloves » témoigne une fois de plus de son approche novatrice. Sa capacité à transformer l'imagerie inspirée du graffiti en œuvres d'art à part entière a rendu son travail très recherché par les collectionneurs et les amateurs de street art. Son influence se retrouve dans les galeries, les paysages urbains et les collaborations avec la mode, prouvant que le street art n'est pas qu'un simple mouvement, mais une force culturelle durable. « Love Gloves » illustre parfaitement comment le graffiti peut être réinterprété dans de nouveaux médiums sans perdre son énergie brute. L'œuvre se situe au carrefour de la culture urbaine, de l'esthétique pop et de l'art contemporain, ce qui en fait une pièce maîtresse du street art et du graffiti modernes. Qu'elle soit exposée comme objet de collection, pièce maîtresse ou célébration de la culture urbaine, « Love Gloves » d'OG Slick continue de diffuser son message d'amour, d'unité et de rébellion artistique.
$550.00
-
Aaron Nagel Impression d'archives Case Work par Aaron Nagel
Tirages d'art en édition limitée sur papier Moab Fine Art par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives 36 x 15 pouces sur papier Moab Fine Art. Édition signée et numérotée de 30 exemplaires.
$352.00
-
BE@RBRICK Déguisement Gizmo 1000% Be@rbrick
Figurine de collection Gizmo Costume 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyl Artwork Toy. Cette figurine Be@rbrick toute douce représente l'adorable Gremlin Gizmo et mesure environ 27,55 pouces de haut.
$1,124.00 $955.00
-
Jamie Reid Votez pour la sérigraphie légère de Jamie Reid
Sérigraphie « Vote For Light » de Jamie Reid, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Sérigraphie de 19,6 x 24,41 cm représentant des personnes portant des masques et le slogan « Votez pour la lumière ». Légère imperfection au milieu de la marge gauche. « Vote For Light » de Jamie Reid est une remarquable incarnation de l'esprit du temps, capturée dans le médium de la sérigraphie. Tirée à la main sur un luxueux papier Wove Fine Art, cette œuvre, créée en 2015, est une fusion entre la vision de Reid et les courants culturels de son époque. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par Reid lui-même, elle garantit son authenticité et son exclusivité. L'œuvre, mesurant 49,8 x 62 cm, présente une image saisissante de personnes portant des masques, une imagerie qui fait écho aux expériences contemporaines de la population mondiale. Le slogan indélébile « Vote For Light », inscrit au centre du portrait des personnages masqués, délivre un message fort, un appel à l'action ou un plaidoyer pour l'espoir en ces temps incertains. La sérigraphie, traditionnellement associée au pop art, est ici utilisée avec brio pour brouiller les frontières entre le street art, le graffiti et l'art contemporain. Le choix de Reid d'utiliser cette méthode témoigne de son engagement à préserver l'authenticité et la spontanéité propres au street art et au graffiti. « Vote For Light » de Jamie Reid est bien plus qu'une simple estampe : c'est un symbole, un commentaire social et une invitation au dialogue. À l'instar de la plupart des œuvres à la croisée du pop art, du street art et du graffiti, cette pièce ne se contente pas de refléter le point de vue de l'artiste, elle invite également le spectateur à l'introspection et à une réflexion sur le monde qui l'entoure. Puisant son inspiration dans les événements et les sentiments de son époque, l'œuvre offre un instantané de l'histoire, immortalisé à jamais sur papier d'art.
$750.00
-
Ian Francis Une fille habillée en sérigraphie Rikku par Ian Francis
Une fille déguisée en Rikku, édition limitée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier d'archivage 100% coton, par Ian Francis, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Ian Francis - Une fille déguisée en Rikku, 2009. Éditions BLK/MRKT. Sérigraphie 3 couleurs sur papier 100 % coton. Tirage limité à 100 exemplaires. Dimensions : 45,7 x 61 cm. Signée, numérotée et estampillée. Inspirée du personnage du jeu vidéo Final Fantasy.
$330.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$4,117.00
-
Naoto Hattori Lapin Giclee Print par Naoto Hattori
Œuvre d'art de lapin, impression giclée en édition limitée surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.
$211.00
-
Muelle- Juan Carlos Arguello Peinture en aérosol Muelle Fluor Violet par Montana MTN
Muelle - Peinture aérosol en édition limitée Fluor Violet, une collaboration artistique entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Bombe de peinture et coffret en bois, édition limitée à 500 exemplaires (2022). Illustration de 3 x 8 pouces. Bombe de 400 ml. « Vers 1981, le nom de Muelle commença à apparaître sur les murs de Madrid. C'était l'œuvre de Juan Carlos Argüello, un jeune habitant du quartier de Campamento qui taguait seul au début des années 80, ignorant apparemment que cela s'appelait du graffiti. Rapidement, de nombreux autres jeunes décidèrent de l'imiter, donnant naissance à la première génération de graffeurs madrilènes. Grâce à cela et à bien d'autres qualités, Muelle devint une figure célèbre et très respectée de la Movida Madrileña, et ce jusqu'à sa mort à l'âge de 29 ans. » - Montana MTN
$226.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Red & Cream Sedation in Bloom » de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Red & Cream Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop Obey. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. Sédation en fleurs : une convergence de beauté et de conscience dans le pop art urbain Shepard Fairey, artiste de rue, graphiste, activiste, illustrateur et fondateur de la marque OBEY Clothing, est depuis longtemps une figure emblématique du mouvement street art. Né le 15 février 1970 à Charleston, en Caroline du Sud, son œuvre, issue de la scène du skateboard, a depuis transcendé les frontières du pop art et du graffiti pour devenir un phénomène mondial reconnu. La double nature du pavot dans l'œuvre de Fairey La série « Sedation in Bloom » de Fairey explore avec subtilité la intersection de l'esthétique et du commentaire socio-politique. Les sérigraphies en édition limitée, et plus particulièrement « Red & Cream Sedation in Bloom », présentent un motif complexe de coquelicots sur un papier d'art crème moucheté. Chaque œuvre de cette édition limitée à 150 exemplaires porte la signature de Fairey, gage d'authenticité et de sa touche personnelle. Le format de 45,7 x 61 cm offre un support idéal pour le jeu visuel entre le rouge vibrant et le fond crème serein, créant un contraste captivant, saisissant et riche en symboles. Le coquelicot, motif central de cette série, est riche de significations. Fleur associée à la paix et à la mort, ses propriétés narcotiques le relient au sommeil et à la sédation. Fairey joue avec le charme naturel du coquelicot pour captiver le regard du spectateur, utilisant sa beauté intrinsèque comme support d'une réflexion plus profonde. L'utilisation paradoxale du coquelicot dans son œuvre attire l'attention sur le pouvoir de séduction des choses mêmes qui plongent la société dans un état de complaisance : les divertissements, l'alcool, les drogues et le matérialisme. L'art comme vecteur de commentaire social et de sensibilisation La collaboration de Fairey avec l'artiste sino-britannique Gordon Cheung sur cette série souligne un engagement commun à aborder des problématiques sociales cruciales. Le motif du coquelicot, initialement conçu pour leur œuvre commune traitant du meurtre tragique de Vincent Chin et de l'exploitation historique des sentiments anti-asiatiques, transcende sa simple valeur esthétique. Il devient un commentaire poignant sur la manière dont des images et des symboles séduisants peuvent être utilisés pour occulter et détourner l'attention de préoccupations sociétales urgentes. L'art de Fairey, notamment cette série de sérigraphies, n'est pas qu'un simple objet décoratif ; il remplit une double fonction : offrir une échappatoire et, simultanément, servir de cri d'alarme, incitant les spectateurs à rester conscients et engagés dans le monde qui les entoure. La série « Sedation in Bloom » illustre la philosophie de Fairey selon laquelle l'art doit interpeller le spectateur, non seulement esthétiquement, mais aussi intellectuellement et moralement. Dans la lignée du pop art urbain de qualité, ces œuvres brouillent les frontières entre culture populaire et culture savante, entre art et militantisme. Fairey ne cherche pas seulement à embellir les espaces par son travail ; il vise à susciter la réflexion et à inspirer l'action. Les motifs décoratifs et les contrastes de couleurs saisissants sont méticuleusement conçus pour captiver le regard, afin de mieux révéler un message sous-jacent : la beauté ne doit pas engourdir, mais stimuler la conscience et le changement. La pertinence durable de l'œuvre de Fairey réside dans sa capacité à naviguer dans les dynamiques complexes de la culture visuelle, au sein d'une société saturée d'images destinées à vendre, distraire et abrutir. Fairey invite le public à voir au-delà des apparences et à remettre en question l'ordre établi en imprégnant son art urbain, pop et graffiti, d'un discours critique. La sérigraphie « Red & Cream Sedation in Bloom » témoigne du potentiel de l'art urbain à transcender les murs sur lesquels il est apposé et à instaurer un dialogue qui s'étend aux sphères sociales et politiques. En examinant l'œuvre de Fairey à travers le prisme de sa série « Sedation in Bloom », on découvre un artiste profondément conscient du pouvoir des images à façonner les perceptions et les comportements. En tant qu'acteur du changement par le langage visuel, l'œuvre de Fairey encourage un regard vigilant et critique – un appel à l'action pour une société trop souvent engourdie par l'opium du beau et du matériel. C'est à travers des œuvres comme « Sedation in Bloom » que la voix de Fairey résonne, implorant les spectateurs de sortir de leur torpeur et de s'engager face aux enjeux pressants de notre époque.
$676.00
-
Vandul SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$143.00
-
Nate Duval Délectable Duo Champignon Crème Giclee Print par Nate Duval
Duo délicieux - Œuvre d'art pop à la crème de champignons, édition ouverte, impression giclée sur papier d'art crème par l'artiste moderne Nate Duval. Œuvre signée de 2014, format 11,75 x 18 pouces
$24.00
-
BE@RBRICK Steven Harrington Magic Hour 100% & 400% Be@rbrick
Steven Harrington Magic Hour 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection Art. Bearbrick 100 % et 400 % (2022) - Neuf en boîte
$533.00
-
MFG- Matt Goldman Skrillex NY Takeover 3 2012 Sérigraphie par MFG - Matt Goldman
Skrillex NY Takeover 3 - Affiche de concert en édition limitée (2012) - Sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier blanc brillant de qualité archive par MFG- Matt Goldman Max Goldman pour l'artiste musical Skrillex. Programmation avec Koan Sound dans un lieu tenu secret. L'affiche présente le nom de Skrillex sous la forme « ILL ». En 2012, Skrillex a investi New York pendant cinq soirs avec une série de soirées et de concerts confidentiels très prisés. Bien que les concerts aient eu lieu, les affiches n'ont jamais été publiées. Assemblées, elles forment le nom de Skrillex dans un collage de lumières, de cosmos et de paysages, tentant de capturer l'intensité de ses concerts. Impression offset 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) en couleurs directes (jaune fluorescent, vert fluorescent, noir). Papier blanc brillant de qualité archive. Édition limitée à 200 exemplaires. Signée par le fabricant, Matt Goldman. Imprimé en 2012
$103.00
-
Mr André Saraiva Love Tripping - Impression d'archives sur papier buvard bleu par M. André Saraiva
Love Tripping - Papier buvard d'art en édition limitée bleu, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Mr Andre. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$450.00
-
Shepard Fairey- OBEY Dignité universelle
Achetez Universal Dignity 4-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on Cream Speckle Tone Paper par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Édition limitée signée 2022. 18 pouces x 24 pouces Edition de 600 3 juin 2022 "L'imprimé "Dignité universelle" vise à promouvoir la paix, l'égalité et l'humanité. J'aimerais voir une hypothèse fondamentale selon laquelle TOUTES les personnes méritent le respect et la dignité humaine. Cela s'applique à la signification universelle de la dignité, à valoriser et à respecter. pour ce que vous êtes, ce en quoi vous croyez et comment vous vivez votre vie. Je me considère comme un citoyen du monde, et bien que je pense que les nations remplissent une fonction structurelle, tous les gens devraient être égaux, et la vie de chacun compte de la même façon, peu importe où ils vivent." -Shepard Fairey
$521.00
-
Hikari Shimoda Enfant solitaire 1 Impression d'archives par Hikari Shimoda
Solitary Child 1 Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Hikari Shimoda, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format : 12x12 pouces. « Enfant solitaire » est une série d'œuvres centrée sur mon thème original de l'inévitabilité de l'Apocalypse. Dans cette série, je propose un nouveau sauveur pour l'humanité : une jeune fille aux pouvoirs magiques (Enfant solitaire n° 1) et un petit garçon héros (Enfant solitaire n° 3). Dans l'univers de mes peintures, l'humanité a péri, comme en témoigne le fond en collage où règne un chaos omniprésent. Dans ces images, mes sauveurs sont apparus devant une humanité agonisante. Après la mort de l'homme, le monde a trouvé un certain répit face au chaos qu'il a engendré. Pendant ce temps, l'humanité rêve égoïstement d'un bonheur nouveau dans l'au-delà. Dans la mythologie de mon œuvre, alors que l'humanité est anéantie, une seule figure subsiste : le Messie, représenté sous les traits d'un enfant. La jeune fille aux pouvoirs magiques fut la première à se retrouver seule après la destruction de l'humanité, confrontée au désespoir et aux dégâts qu'il a laissés derrière lui. Ses yeux brillent d'une lueur étincelante, mais son regard est vide. À l'inverse, les yeux de mon héros sont clos avec une infinie douceur. Pour lui, le monde est un chaos indescriptible, une épreuve accablante. Il ressent toute la joie, le désespoir, l'espoir, la tristesse, absolument tout… Dans un tel état, même le sauveur du monde doit fermer les yeux. – Hikari Shimoda Enfant solitaire 1, tirage pigmentaire d'archives par Hikari Shimoda « Solitary Child 1 » est une œuvre à la fois envoûtante et lumineuse de l'artiste japonaise Hikari Shimoda. Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² réalisé en 2016, ce tirage de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces) fait partie d'une édition signée et numérotée de seulement 50 exemplaires. Il constitue un exemple remarquable d'art urbain, de pop art et de graffiti. Le langage visuel d'Hikari Shimoda est profondément influencé par l'anime, le manga et les traditions de la culture pop japonaise, mais elle transcende ces codes en y intégrant une réflexion complexe sur les tourments psychologiques, le désespoir existentiel et l'identité fragmentée d'une innocence post-apocalyptique. Un Messie enfantin dans un monde dystopique « Enfant solitaire 1 » met en scène un personnage central d'une intensité presque bouleversante : une jeune fille en costume de magical girl orné de cœurs et vêtue d'une tenue de marin. Ses cheveux roses et rouges, saturés d'énergie visuelle, sont constellés d'étoiles et de motifs cosmiques. La composition ronde suggère une fenêtre ouverte sur une autre dimension, un monde qui a déjà subi l'effondrement de l'humanité. Ses grands yeux brillants, rendus avec des effets chromatiques en 3D, fixent le vide, sans jugement ni tristesse. Ce vide est intentionnel, un fil conducteur dans l'œuvre de Shimoda, destiné à évoquer à la fois le détachement et une résilience forcée. En arrière-plan – un collage tourbillonnant de débris, de symboles et de fragments abstraits – transparaît le chaos d'une civilisation oubliée. Shimoda situe son personnage à la fois comme témoin et survivante. L'enfant ne pleure pas le monde, mais existe au-delà, comme son dernier vestige ou peut-être comme sa rédemptrice malgré elle. Ses yeux, scintillants de galaxies et d'étoiles, sont emplis d'émerveillement et de terreur. Sa silhouette menue contraste avec la densité des informations visuelles qui l'entourent, rappelant au spectateur qu'elle n'est plus une enfant au sens traditionnel du terme, mais un symbole d'espoir, de destruction, de mémoire et de transcendance. Le récit de l'apocalypse et le réalisme magique Cette estampe fait partie de la série Solitary Child de Shimoda, qui explore la chute inéluctable de l'humanité et l'émergence d'enfants symboliques comme figures messianiques. Son utilisation d'archétypes de magical girls et d'enfants héros mêle une esthétique kawaii contemporaine à des thèmes existentiels poignants. Il en résulte un paradoxe visuel : séduisant et innocent en apparence, il reflète pourtant profondément l'échec de la société, le vide affectif et la quête de sens après l'effondrement culturel. Solitary Child 1 est bien plus qu'une œuvre de pop art ; c'est une réflexion philosophique enveloppée de textures vibrantes et hallucinogènes. Une voix singulière dans le langage visuel apocalyptique pop L'œuvre « Solitary Child 1 » d'Hikari Shimoda se situe au carrefour de l'univers fantastique de l'anime, de l'esthétique pop et du réalisme émotionnel postmoderne. Imprimée avec une précision extraordinaire sur papier d'archivage, elle allie la délicatesse des textures au pinceau à la précision des couleurs numériques. Chaque exemplaire de cette édition est signé à la main et numéroté individuellement, ce qui lui assure une place de choix dans le panthéon restreint des œuvres de street art et de graffiti de collection. Alors que Shimoda acquiert une renommée internationale croissante, des œuvres comme « Solitary Child 1 » ouvrent les portes de son univers riche et foisonnant, où désolation apocalyptique et innocence magique s'entrechoquent pour interroger le sens de sauver un monde incapable de se sauver lui-même.
$298.00
-
DKNG Je crois que vous avez mon agrafeuse en sérigraphie par DKNG
« Je crois que vous avez mon agrafeuse », édition limitée de la série ICON, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'agrafeuse rouge rendue célèbre par Milton dans le film « Office Space ». Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Naoshi Échapper à Sunny Side Up Giclee Print par Naoshi
Échappez à l'univers ensoleillé avec cette œuvre d'art pop street en édition limitée, imprimée en giclée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste moderne de graffiti urbain Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 11,5 x 8,5. Inspiré de l'art du sable de Sunae.
$103.00
-
Pat Riot Orioles Leaders Spy Vs Spy Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Orioles Leaders/Spy Vs Spy Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, estampée et réalisée en techniques mixtes superposées sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art similaire à : Orioles Leaders/Spy Vs Spy
$24.00
-
Nate Duval Écureuil avec sérigraphie à la mandoline par Nate Duval
Écureuil à la mandoline, sérigraphie bicolore réalisée à la main sur papier beaux-arts par l'artiste Nate Duval, œuvre d'art pop en édition limitée. Œuvre d'art signée en édition limitée de 2014, format 6x6
$16.00
-
Yumiko Kayukawa Appetite Archival Print par Yumiko Kayukawa
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Appetite » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Yumiko Kayukawa, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Rock You In a Tatami Room » en 2011. Il ne s'agissait pas d'une exposition thématique, j'ai donc créé des pièces qui reflétaient simplement ce que je ressentais à ce moment-là. Passionnée par les animaux et la faune sauvage, la façon dont ils tuent pour survivre est un sujet qui me tient à cœur. Même une magnifique grue se bat pour vivre. Je trouve cela beau, comme si elles dansaient. » – Yumiko Kayukawa
$352.00
-
Shepard Fairey- OBEY Moon Over Biloxi - Sérigraphie blanche par Shepard Fairey - OBEY
Moon Over Biloxi - Sérigraphie artisanale en édition limitée, monochrome blanche, sur papier beaux-arts, par Shepard Fairey. Rare œuvre de street art d'un artiste pop célèbre. Variante blanche signée et numérotée Moon Over Biloxi Sérigraphie 18 x 24 pouces Édition de 200 exemplaires 27 juillet 2010. Le titre de cette estampe, « Moon Over Biloxi », est un hommage à la chanson « Moon Over Marin » des Dead Kennedys. En 1984, j'ai acheté ce qui était peut-être mon quatrième disque punk : le deuxième album des Dead Kennedys, « Plastic Surgery Disasters ». Cet album est excellent de bout en bout et comprend des morceaux percutants comme « Riot » et « Bleed For Me », empreints de critique sociale. La chanson surprise, cependant, est « Moon Over Marin »… Certains la qualifient de « U2 » des Dead Kennedys, mais je ne suis pas d'accord. « Moon Over Marin » est plus mélodique que la plupart des morceaux des Dead Kennedys, mais, juxtaposée à la noirceur des paroles, elle évoque une puissante mélancolie existentielle. Je crois que l'idée qui m'a marqué, et qui m'est restée, est que notre manque de respect les uns envers les autres et envers la planète pourrait bien nous perdre, mais que la vie continuera sans nous. Je pense qu'il est sain de reconnaître l'impermanence, mais aussi d'apprécier la valeur de la vie. Éphémère. La lumière de la lune, réelle ou artificielle, sera probablement présente, mais ce qu'elle éclairera est la véritable question. Il y aura toujours une lune au-dessus de Biloxi. – Shepard
$1,116.00
-
Dalek- James Marshall Space Monkey - Moutarde
Achetez Space Monkey - Mustard Limited Edition Vinyl Art Toy Sculpture Oeuvre de collection par l'artiste pop moderne Dalek- James Marshall. 2022 édition limitée neuve dans la boîte estampillée/imprimée taille 6,5
$255.00
-
Atomik Peinture à la bombe originale de panneaux de rue de Lagos par Atomik
Peinture à la bombe originale d'un panneau de rue de Lagos par Atomik, technique mixte, graffiti moderne, pop art sur métal véritable, prête à être accrochée. Peinture originale signée de 2023 sur panneau de signalisation routière en métal recyclé (36 x 36 pouces), réalisée à la bombe de peinture orange Atomik. Un sourire est représenté sur le panneau. Dans l'univers vibrant du graffiti et du pop art, Atomik s'impose comme une voix unique, créant des œuvres qui touchent profondément les amateurs d'art et de street art. Son œuvre de 2023, intitulée « Lagos », illustre parfaitement son génie. Réalisée sur un panneau de chantier métallique recyclé, cette pièce est bien plus qu'une simple peinture : c'est une fusion entre art et éléments urbains. Mesurant 91 x 91 cm, « Lagos » est un hommage à l'environnement urbain dont Atomik tire son inspiration. L'élément central, le logo Atomik Orange souriant, peint à la bombe, est immédiatement reconnaissable et évoque un sentiment de familiarité, faisant le lien entre la rue et la galerie d'art. Le fond, un véritable panneau de chantier métallique, confère à l'œuvre une authenticité et une authenticité brutes. Son aspect patiné, marqué par l'usure du temps, raconte sa propre histoire, créant un contraste saisissant avec le logo Atomik Orange, vibrant et ludique. Cette peinture ne se contente pas de démontrer la maîtrise technique d'Atomik avec une bombe aérosol. Elle remet en question les frontières des formes artistiques traditionnelles, brouillant les frontières entre graffiti, pop art et art d'objets trouvés. En choisissant une plaque métallique de récupération comme support, Atomik commente la nature éphémère de la vie urbaine et le visage en perpétuelle évolution des villes. Pour ceux qui apprécient un art qui aborde les problématiques contemporaines tout en restant ancré dans les techniques traditionnelles, « Lagos » témoigne de la capacité d'Atomik à saisir l'esprit de la culture urbaine moderne. Ce n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation, un récit et le reflet de notre époque.
$1,174.00 $998.00
-
Blake Jones Peinture originale sur panneau de bois Rabbit Worries par Blake Jones
Rabbit Worries, peinture à la bombe sur panneau de bois originale de Blake Jones. Œuvre unique d'art urbain et pop. Peinture à la bombe sur panneau de bois, signée en 2020. Œuvre originale de 20,5 x 48 cm. « Rabbit Worries » de Blake Jones – Expression brute sur bois, œuvre d'art pop art et graffiti. « Rabbit Worries » est une œuvre unique réalisée en 2020 par l'artiste américain Blake Jones. Peinte à la bombe de peinture rouge vif sur un panneau de bois recyclé de 52 x 122 cm, elle met en scène le lapin emblématique de Jones, un motif récurrent dans son œuvre visuelle. Peinte avec une approche directe et sans filtre, cette pièce allie l'urgence du graffiti à la clarté esthétique de l'iconographie pop. L'expression du lapin – yeux clos, bouche esquissant un sourire gêné, sourcils légèrement arqués – traduit une tension contenue. Son corps, réduit à des lignes fluides et une forme minimaliste, rayonne à la fois d'humour et de malaise. Le mot « BLAKE », griffonné en bas dans la même teinte rouge, affirme la paternité de l'œuvre avec l'immédiateté d'une signature de rue. Simplicité émotive et pouvoir symbolique Le lapin de Jones n'est pas qu'un simple personnage de dessin animé : il est un vecteur d'émotions fortes. Dans « Rabbit Worries », le dessin est réduit à l'essentiel, ce qui permet un impact psychologique maximal grâce à un minimum d'informations visuelles. La peinture rouge vif, appliquée en aérosol sur le grain naturel du bois, crée un contraste saisissant, amplifiant l'émotion brute qui se dégage de la posture et des expressions du visage. Le format vertical du panneau intensifie l'effet, guidant le regard vers le haut, à travers le corps, jusqu'aux oreilles, qui symbolisent l'éveil ou l'anxiété. Cette approche illustre une stratégie fondamentale du street art et du graffiti : communiquer vite, parler fort et faire en sorte que chaque trait compte. Peinture en aérosol et surfaces selon le code urbain L'utilisation de la peinture en aérosol sur panneau de bois s'inscrit directement dans la tradition du graffiti, où l'outil et la texture confèrent à l'œuvre toute son intensité. Le grain du bois reste parfaitement visible sous les lignes rouges, permettant aux imperfections naturelles et à la rudesse urbaine de coexister avec l'énergie graphique des images de Jones. Contrairement à la toile ou au papier, le bois offre une résistance et un caractère uniques, instaurant un dialogue entre la matière et le message. Jones exploite cette propriété, laissant la surface influencer l'atmosphère de la pièce. Le rouge vif évoque l'urgence et la vulnérabilité, faisant écho aux thèmes de la lutte personnelle, du trac ou du conflit intérieur. Le geste est rapide, presque instinctif, reflétant les rythmes du tag de rue, tout en s'inscrivant dans une composition formelle. Blake Jones et le point de rencontre entre l'humour, l'anxiété et la voix publique Blake Jones poursuit son exploration des thèmes de l'identité émotionnelle et du langage public à travers des figures récurrentes et des expressions familières. Dans « Rabbit Worries », il capture un moment d'introspection grâce à un symbole généralement associé à l'innocence et à la malice. Ce lapin, pourtant, n'est pas insouciant : ses yeux clos et ses lèvres retroussées trahissent une profonde gravité, offrant au spectateur le reflet d'un espace mental partagé. L'œuvre aborde les pressions de la vie contemporaine à travers le langage de l'abstraction cartoon, ancrant les codes visuels pop dans un territoire émotionnel bien réel. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du Graffiti, « Rabbit Worries » illustre de façon saisissante comment le personnage et le geste peuvent se substituer au récit, comment l'urgence peut être belle et comment l'anxiété peut s'exprimer par la couleur et la ligne. Cette œuvre se dresse à la fois comme un objet d'une clarté esthétique remarquable et comme un portrait d'une grande complexité psychologique.
$2,500.00
-
Shark Toof Revenge of the Misunderstood HPM Giclee Print par Shark Toof
« La revanche des incompris », édition limitée rehaussée à la main, impression giclée sur toile tendue, galerie wrap, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée HPM de 25 exemplaires, signée à la main, 2013, format 12x16 pouces. Shark Toof est né et a grandi à Los Angeles, en Californie, où il a commencé à peindre des graffitis en 1985 avant d'obtenir son diplôme de l'Art Center College of Design. Sea Walls : Murals for Oceans est le premier mouvement du genre à contribuer à la protection des océans par le biais de l'art public et de l'activisme (ARTivisme). Le deuxième festival d'été annuel de PangeaSeed réunira plus de 25 artistes contemporains de renom du monde entier, qui collaboreront pour mettre en lumière les problèmes environnementaux urgents des océans, tout en sensibilisant et en inspirant les individus et les communautés à protéger l'écosystème le plus important de la planète : l'océan.
$575.00
-
Nate Duval Hooray Coffee Sérigraphie par Nate Duval
Hourra pour le café ! Sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Édition limitée signée de 2014, format 8x10 pouces.
$27.00
-
Cleon Peterson Stubbed Toe - Sérigraphie noire par Cleon Peterson
Stubbed Toe - Sérigraphie en édition limitée, noire et bicolore, tirée à la main, sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par l'artiste de la culture pop Cleon Peterson. 2022. 43 x 43 cm. Sérigraphie artisanale. Imprimée sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés. Chaque exemplaire est signé et numéroté. Édition limitée à 100 exemplaires.
$759.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie sur papier ligné « Chère maman » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Chère maman, papier ligné, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts à bords frangés par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2021 Édition limitée signée et numérotée à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 22x26. Chère maman, édition sur papier découpé à la main. La célébration artistique de la maternité par Thierry Guetta Dans l'univers foisonnant du pop art et du street art, Mr. Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, a créé une œuvre qui résonne avec des émotions universelles. « Dear Mom » n'est pas qu'une simple expression visuelle ; c'est un hommage aux figures maternelles du monde entier, capturant l'essence même de la gratitude et de l'affection que beaucoup ressentent envers leur mère. Cette série d'estampes en édition limitée présente une composition empreinte de nostalgie, mêlant l'intimité des mots doux écrits à la main à l'audace du street art. La série « Dear Mom » de Guetta est une célébration sincère de la maternité, immortalisée par une sérigraphie artisanale sur papier d'art frangé. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 75 exemplaires témoigne de la tendresse et de la sincérité des lettres d'enfants à leurs mères. Guetta puise dans un souvenir partagé en choisissant le motif universellement reconnaissable du papier ligné, évoquant l'innocence et la sincérité des premières expressions d'amour. L'élégance nostalgique du papier frangé à la main dans l'œuvre de Guetta Le choix d'un papier frangé à la main confère aux estampes une élégance raffinée, suggérant qu'il ne s'agit pas de simples reproductions, mais d'œuvres d'art soigneusement élaborées. Les bords frangés apportent une dimension texturée qui complète la profondeur émotionnelle de la sérigraphie. L'attention portée par Guetta à la qualité tactile de son travail souligne la physicalité de l'affection, un parallèle pertinent avec la chaleur et le réconfort tangibles que procurent les figures maternelles. À l'instar de Mr. Brainwash, Guetta a toujours eu le don de fusionner les techniques de l'art commercial avec la spontanéité et l'énergie brute du street art. « Dear Mom » illustre parfaitement cette approche, alliant la méticulosité d'un procédé artisanal en cinq couleurs à la puissance émotionnelle brute des notes manuscrites. Il en résulte une série à la fois intime et exquise, à l'image de l'amour maternel. L'impact sentimental de « Chère maman » dans l'art urbain La série « Dear Mom » de Mr. Brainwash transcende les frontières habituelles du street art, explorant une dimension sentimentale et sincère. Elle a touché le cœur du public et des collectionneurs, rappelant le potentiel du street art à bousculer, émouvoir et célébrer. L'œuvre de Guetta est un vibrant hommage aux héroïnes discrètes de nos vies : nos mères. Elle s'inscrit ainsi pleinement dans le paysage du pop art contemporain. Dans le graffiti et le street art, où le message est souvent mis en avant, la série « Dear Mom » de Mr. Brainwash offre un moment de pause, une contemplation de la permanence. Bien que reproduites en sérigraphie, les notes manuscrites conservent leur individualité, faisant écho au lien unique qui unit chacun à sa mère. Avec cette série, Thierry Guetta démontre une fois de plus sa capacité à saisir l'essence de l'expérience humaine dans son art, créant des œuvres aussi émouvantes que visuellement saisissantes.
$4,011.00
-
OG Slick Impression sérigraphique C/SI Pearl par OG Slick x Chaz Bojorquez
Sérigraphie C/SI 9 couleurs, édition limitée, finition blanc perle vieilli, tirée à la main, sur papier d'art Stonehenge blanc 250 g/m² par OG Slick x Chaz Bojorquez. Œuvre rare de street art et d'art pop, artiste célèbre. Édition limitée numérotée de 150 exemplaires, signée par OG Slick et Chaz Bojorquez (2016) Exploration des subtilités de C/SI par OG Slick et Chaz Bojorquez La collaboration entre OG Slick et Chaz Bojorquez a donné naissance à C/SI, une sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs, qui met en lumière la synergie subtile entre le pop art urbain et le graffiti. Créée en 2016, cette œuvre fait partie d'une série limitée, chaque exemplaire étant signé par l'artiste et numéroté P1 sur 150, ce qui souligne son exclusivité et son importance en tant que pièce de collection. La collaboration entre ces deux figures emblématiques de la scène street art synthétise leurs voix artistiques distinctes en une expression visuelle unifiée, en résonance avec l'énergie et l'esprit du paysage urbain dont elle s'inspire. OG Slick, profondément ancré dans la culture de rue de Los Angeles, apporte à cette collaboration son imagerie iconique. Sa contribution à l'estampe C/SI se caractérise par des gants aux allures de dessins animés qui semblent interpeller le spectateur, une utilisation directe et percutante de l'image, devenue sa signature. Cet élément graphique contraste fortement avec l'arrière-plan complexe, invitant à un dialogue sur l'interaction entre la culture pop et la nature subversive de l'art du graffiti. Éléments distinctifs et commentaires culturels dans C/SI L'influence de Chaz Bojorquez sur l'estampe C/SI est indéniable. Son style calligraphique caractéristique, inspiré de l'écriture Cholo de l'est de Los Angeles, offre un riche arrière-plan textuel aux éléments graphiques audacieux de Slick. La superposition des textes évoque la nature palimpseste du street art, où les messages s'accumulent pour former une tapisserie complexe, reflet de l'âme de la communauté. Le talent de Bojorquez pour les lettres transcende la simple esthétique, explorant les enjeux identitaires et les récits sociaux qui ont toujours été au cœur de son œuvre. La finition blanc nacré vieilli de l'estampe lui confère une dimension de patine et de texture, suggérant l'aspect usé souvent rencontré dans le street art exposé aux intempéries. Ce choix de finition renforce non seulement la profondeur visuelle de l'œuvre, mais établit également un lien entre la nature éphémère du street art et la permanence recherchée par les beaux-arts. Le papier d'art blanc Stonehenge, reconnu pour sa qualité et sa durabilité, renforce la volonté de préserver la beauté éphémère du street art sous une forme qui résiste à l'épreuve du temps. Le caractère en édition limitée de C/SI et son statut de collection Le caractère limité de l'édition de l'estampe C/SI souligne sa valeur au sein du street art et du graffiti. Le fait qu'il n'existe que 150 exemplaires de cette estampe, chacun signé par les artistes OG Slick et Chaz Bojorquez, la transforme d'une simple reproduction en une œuvre d'art convoitée. Les collectionneurs et les amateurs de street art sont attirés par l'attrait visuel de l'œuvre et par le patrimoine culturel que représente une telle série limitée. Posséder une pièce de cette série, c'est posséder un fragment d'histoire du street art, un instantané du moment où deux artistes de renom se sont rencontrés pour marquer durablement le monde de l'art. Impact de C/SI sur la perception de l'art urbain L'impact de C/SI dépasse les frontières du graffiti et du street art traditionnels. En inscrivant l'œuvre dans le contexte du pop art, OG Slick et Chaz Bojorquez invitent le spectateur à repenser les distinctions entre art savant et art urbain. Leur collaboration témoigne de la polyvalence et de l'adaptabilité du street art, de sa capacité à commenter et à intégrer les influences de divers mouvements artistiques, et de sa quête constante de légitimité et de respect au sein de la hiérarchie artistique. Les éléments visuels de l'estampe reflètent une compréhension fine des symboles culturels, de l'iconographie et du pouvoir des mots, autant d'éléments essentiels du street art et du graffiti. La collaboration entre OG Slick et Chaz Bojorquez sur C/SI symbolise un mouvement qui refuse toute catégorisation simpliste, revendiquant une identité complexe, aussi fluide et vibrante que les rues qui l'ont vu naître. Par leur fusion artistique, ces artistes contribuent au récit permanent du street art, une forme d'art en constante évolution qui reste fidèle à ses racines dans le tissu urbain.
$1,733.00
-
Ben Frost LA PEINTURE
Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO
$5,463.00
-
Bape- A Bathing Ape A Bathing Ape 28e anniversaire 400 % gris Be@rbrick x Bape - A Bathing Ape
A Bathing Ape 28e anniversaire 400% - BE@RBRICK Gris Édition Limitée Figurine d'Art en Vinyle Art Toy Urban Collectible Art Figures #1 2021 Medicom x A Bathing Ape Bape Neuf en boîte
$533.00
-
Brian Viveros Planche à roulettes Bad Blood Deck par Brian Viveros
Bad Blood Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archivage sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti Brian Viveros. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8,25 x 31,875 pouces. Sortie : 3 septembre 2021.
$298.00
-
Ron English- POPaganda Impression d'archives McSupersized Welcome Wall par Ron English - POPaganda
McSupersized - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue et de graffiti Ron English, légende de la pop moderne - POPaganda. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné des lettrages traditionnels de style sauvage pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.
$371.00
-
Ron English- POPaganda Impression d'archives Stormtrooper Grin PP par Ron English - POPaganda
Stormtrooper Grin PP, épreuve d'impression en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives sur papier d'art Moab 290 g/m² par Ron English - POPaganda, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Format 12x12 Analyse de « Stormtrooper Grin » par Ron English - POPaganda « Stormtrooper Grin » est une œuvre provocatrice de Ron English (POPaganda), figure emblématique du pop art, du street art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste (PP), tirage pigmentaire d'archive en édition limitée de 2020, signée et marquée en anglais, témoigne de sa fusion caractéristique entre art contemporain et culture urbaine. Imprimée sur papier Moab Fine Art 290 g/m², cette estampe de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pouces) capture l'essence même de l'esthétique percutante d'English. Reconnu pour son utilisation de la couleur et de la distorsion, English métamorphose des images familières issues de la culture populaire en créations inédites, souvent teintées de subversion. Ron English - La vision de POPaganda sur le pop art et la culture urbaine L'œuvre « Stormtrooper Grin » d'English réinterprète le casque iconique du Stormtrooper de la saga Star Wars en le recouvrant d'un crâne humain. Cette juxtaposition est caractéristique du style d'English, qui associe souvent une palette de couleurs vives, presque caricaturales, à des thèmes plus sombres. Son travail est reconnu pour son commentaire critique sur la société de consommation, les stratégies d'entreprise et l'idolâtrie des icônes de la culture populaire. En plaçant un sourire squelettique au sein d'un symbole associé au conformisme et à la perte d'individualité, English invite les spectateurs à réfléchir à la nature de l'identité et de la mortalité dans le contexte apparemment inoffensif du divertissement. L'influence de l'œuvre de Ron English - POPaganda sur le Street Pop Art Ron English (POPoganda) est reconnu pour avoir popularisé le « culture jamming », une pratique consistant à détourner des symboles visuels familiers pour remettre en question l'ordre établi. Son œuvre « Stormtrooper Grin » en est un parfait exemple : elle s'empare d'un symbole omniprésent de la science-fiction et le transforme en un sujet de conversation qui interroge les récits que nous consommons et les idéologies qu'ils perpétuent. Cette estampe incarne le potentiel transformateur du street art et du graffiti, où les frontières entre art commercial et contre-culturel s'estompent, créant un espace de dialogue et de contestation. Le savoir-faire méticuleux de « Stormtrooper Grin » transparaît dans la précision de l'impression pigmentaire d'archives, une méthode choisie pour sa fidélité à la vision originale de l'artiste. Cette technique permet une large palette de couleurs vibrantes et de noirs profonds, faisant de cette œuvre une pièce de street art et un objet de collection. Le choix par English d'un papier d'art et de pigments d'archives contribue à ancrer durablement une œuvre qui, dans un autre contexte, aurait pu n'être qu'une installation éphémère sur un mur de la ville. Avec « Stormtrooper Grin », Ron English-POPoganda continue de bousculer les idées reçues, utilisant son art pour susciter la réflexion et encourager une analyse plus approfondie des symboles qui imprègnent notre culture. Sa capacité à intégrer l'esthétique du street art à l'estampe d'art contemporain l'a consacré comme une figure incontournable du mouvement pop art urbain. À l'instar de la plupart de ses œuvres, cette pièce nous rappelle avec force le pouvoir du langage visuel pour exprimer, critiquer et redéfinir les récits véhiculés par les médias de masse et les conglomérats du divertissement.
$563.00