Blanc
-
Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Strawberry Cough Stoned Eye Mini pépites
Achetez Strawberry Cough Stoned Eye Mini Nug Limited Run Handmade & Painted Art Toy Collectible Artwork par les artistes pop Nugg Life NY. Hommage aux plantes sur le thème du cannabis/marijuana avec des accents colorés peints à la main. Mini Nug mesure environ 2,5 à 3 pouces de haut et est fait à la main, peint et assemblé avec un conteneur de livraison NYC. Tirage limité à 15 exemplaires signés et numérotés.
$112.00
-
Jacob Borshard Archétype Times Table 1 Taos Turquoise Sérigraphie par Jacob Borshard
Archétype Table de Multiplication 1 - Taos Turquoise Édition Limitée Sérigraphie 2 Couleurs Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts par Jacob Borshard Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Table de multiplication archétypale n° 1, édition « Turquoise Taos ». « La table de multiplication archétypale des comics Creebobby » est un guide de référence pratique pour l'école, les entreprises et l'industrie. Lincoln T-Rex. Zombie astronaute. Monstre ornithorynque. C'est ici que tout a commencé ! La première table de multiplication classique est proposée dans une nouvelle édition limitée à 100 exemplaires, signés et numérotés par l'artiste, imprimés dans un magnifique papier translucide « Turquoise Taos ». Dimensions : 45,7 x 50,8 cm.
$201.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie Peace Bone par Cleon Peterson
Sérigraphie Peace Bone de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Édition limitée signée et numérotée de 75 exemplaires (2023). Œuvre d'art 16x19, sérigraphie représentant un crâne et son sourire. Le monde de l'art contemporain a vu une fusion saisissante entre les formes artistiques traditionnelles et les influences du street art, donnant naissance à des chefs-d'œuvre qui résonnent profondément auprès du public moderne. Parmi les contributeurs les plus remarquables à ce mouvement figure Cleon Peterson, dont les œuvres se distinguent souvent par leurs thèmes sombres, leur esthétique provocatrice et leur imagerie saisissante. « Peace Bone », une sérigraphie, témoigne de la maîtrise de Peterson et de son talent pour fusionner les accents du pop art avec des éléments emblématiques du street art. Cette magnifique pièce a été réalisée avec minutie sur un papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, un matériau reconnu pour sa qualité supérieure et la subtilité qu'il confère aux œuvres. Le choix de ce support par Peterson n'est pas surprenant : il accentue les détails les plus fins, apportant profondeur et dynamisme à l'œuvre. Tirée à seulement 75 exemplaires, chaque sérigraphie est signée et numérotée, gage d'exclusivité et de la touche personnelle de l'artiste. Mesurant 40,6 x 48,3 cm, l'œuvre met principalement en scène un crâne et son sourire évocateur – un motif récurrent dans le street art, représentant divers thèmes tels que la rébellion, la fragilité et le commentaire social. Ces œuvres en édition limitée enrichissent non seulement la collection d'un amateur d'art, mais constituent également un emblème de l'histoire du pop art et du street art. Alors que les influences urbaines continuent d'imprégner les galeries et les espaces d'art traditionnels, des œuvres comme « Peace Gold » de Cleon Peterson réaffirment la puissance narrative que le street art et le pop art apportent au discours artistique mondial.
$519.00
-
Pat Riot John Ellis Cigar Smoking Man Yankees Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
John Ellis/ Homme fumant un cigare - Yankees Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale de 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art inspiré de : John Ellis/Homme fumant un cigare - Yankees
$24.00
-
Joe Ledbetter Dessin original au feutre de Hula Bunny par Joe Ledbetter
Dessin original au feutre de lapin hula par Joe Ledbetter sur papier cartonné, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre indélébile, format 6x10, représentant une lapine danseuse de hula (2006). « Hula Bunny », un dessin original au feutre de Joe Ledbetter, offre une fusion fantaisiste entre l'esthétique du street art et celle du pop art. Créée en 2006, cette œuvre met en scène un adorable lapin représenté en danseuse de hula, un sujet ludique caractéristique du style de Ledbetter. Ce dessin de 15 x 25 cm témoigne de la capacité de l'artiste à fusionner des figures aux allures de dessins animés avec une forme d'art mature, influencée par le street art. Réalisé au feutre sur papier cartonné, « Hula Bunny » est empreint de spontanéité et de fluidité, qualités souvent présentes dans le pop art urbain. Le trait de Ledbetter, assuré et dynamique, donne vie au personnage en quelques coups de pinceau simples. Les contours noirs marqués et l'absence de couleur attirent l'attention sur la forme et le mouvement suggérés par la pose de la danseuse de hula. Signée par l'artiste, cette œuvre originale capture l'esprit ludique du pop art, puisant ses racines dans l'imagerie commerciale et populaire. Ledbetter explore souvent des thèmes universels, et « Hula Bunny » ne fait pas exception. L'œuvre reflète une narration joyeuse et insouciante, s'éloignant du graffiti conventionnel associé aux milieux urbains. Ce dessin original s'inscrit pleinement dans le courant du street art pop moderne, témoignant de l'étendue de la créativité de Ledbetter. Son travail fait le lien entre l'expressivité brute du street art et l'imagerie accessible du pop art. « Hula Bunny » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un fragment de la culture dont elle est issue, offrant une vision légère de l'environnement et des expériences de l'artiste. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Ledbetter apprécient sa vision unique du street art pop, où chaque pièce fait souvent office de commentaire sur la vie contemporaine. « Hula Bunny », avec son charme et sa simplicité, continue de captiver les spectateurs, demeurant un exemple remarquable de la façon dont les techniques traditionnelles peuvent donner naissance à un art attachant et intemporel.
$803.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Your Love is All I Need Sérigraphie rouge par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Your Love is All I Need, sérigraphie rouge de Mr Brainwash - Thierry Guetta, imprimée à la main en 10 couleurs sur papier d'art à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2024). Œuvre d'art de 22x22 pouces, sérigraphie des mots « Ton amour est tout ce dont j'ai besoin - Les conditions générales sont soumises à la disponibilité émotionnelle » en rouge. Une déclaration audacieuse d'expression sincère L'estampe sérigraphique rouge « Your Love is All I Need » de Mr Brainwash, alias Thierry Guetta, offre une fusion énergique de message ludique et de couleurs éclatantes. Cette œuvre de 56 x 56 cm met en lumière la force magnétique d'un langage direct, présenté dans un rouge vif. Sortie en 2024, elle est éditée à 50 exemplaires, signés et numérotés, soulignant son exclusivité pour les amateurs de street art et de graffiti. Les mots suscitent un sentiment immédiat de désir et d'engagement, illustrant comment les formes d'art populaires peuvent capturer des expériences émotionnelles partagées. Les lettres rouges se déploient avec assurance sur le papier d'art texturé, évoquant un tag de graffiti percutant. Cette sérigraphie embrasse le style dynamique souvent associé à la culture urbaine. Le texte rappelle la spontanéité d'une bombe de peinture sur un mur, tandis que la technique de la sérigraphie, réalisée avec soin, lui confère une dimension artistique. Par cette phrase simple et directe, Mr Brainwash explore les thèmes universels du désir et du lien. Les mots, d'une clarté saisissante, clament haut et fort sur l'estampe, mêlant techniques des beaux-arts et sensibilité pop, trouvant un écho aussi bien dans les galeries que dans les collections privées. Les bords frangés du papier ajoutent une touche d'authenticité artisanale, réaffirmant l'importance de la production tactile et manuelle à l'ère de la reproduction numérique à l'infini. Influences du street art, du pop art et du graffiti Mr Brainwash, artiste français, s'est forgé une solide réputation en fusionnant l'imagerie pop emblématique avec des touches inspirées du street art. Dans cette œuvre, le texte rouge vif évoque l'esthétique incisive du graffiti, tandis que le format minimaliste souligne le lien avec la propension du pop art à utiliser des slogans et des icônes percutants. Le street art, le pop art et le graffiti font souvent appel aux pochoirs, à la peinture en aérosol et au collage, créant des compositions qui communiquent passion, rébellion et esprit. L'estampe sérigraphiée rouge « Your Love is All I Need » illustre ces qualités en simplifiant l'œuvre à son message essentiel, permettant au spectateur de ressentir à la fois l'énergie de l'expression urbaine et le raffinement d'une œuvre d'art. La peinture rouge capte le regard comme une fresque murale animée sur une artère urbaine, mais la netteté des contours de la sérigraphie révèle une approche structurée qui distingue l'œuvre des tags éphémères. En combinant l'esthétique du street art à une impression de haute qualité, Mr Brainwash affirme que l'art peut transcender les frontières et s'intégrer à divers espaces culturels. L'art de l'impression multicouche Dix couches de couleur forment le cœur de cette sérigraphie, chacune appliquée à la main pour une saturation et une netteté exceptionnelles. Bien que le message apparaisse dans une seule teinte rouge, les multiples passages assurent un relief saisissant, soulignant la portée émotionnelle du propos. La sérigraphie, technique issue de l'imprimerie commerciale, est devenue un art à part entière. Les artistes qui l'adoptent apprécient l'équilibre entre la précision des détails et l'audace des aplats de couleur, des qualités parfaitement adaptées à l'esthétique pop. La méthode artisanale de Mr Brainwash témoigne d'un souci du détail et d'un savoir-faire d'exception, garantissant l'homogénéité de chaque exemplaire tout en conservant de subtiles variations, témoins de la touche humaine. Les bords frangés confirment le respect des standards des beaux-arts, et le résultat final révèle une harmonieuse interaction entre spontanéité expressive et minutie. Cette synergie explique l'attrait des collectionneurs pour les estampes alliant messages irrévérencieux et techniques artistiques rigoureuses. Une édition limitée pour collectionneurs et passionnés En ne tirant qu'à 50 exemplaires, Mr Brainwash confère à cette estampe une dimension de rareté, renforçant son attrait auprès des amateurs de street art et de graffiti. Sa sortie en 2024 situe l'œuvre dans l'évolution de son portfolio, témoignant d'une exploration artistique constante. Les passionnés d'esthétique urbaine apprécient la force expressive que peuvent déployer des mots simples grâce à des techniques collaboratives telles que la sérigraphie. Il en résulte une œuvre qui aborde le désir humain avec force et conviction, invitant à réfléchir au rôle du lien affectif dans un monde souvent impersonnel. Ceux qui souhaitent enrichir leur collection d'art moderne, fusionnant sensibilité pop et culture urbaine, trouveront dans l'estampe sérigraphique rouge « Your Love is All I Need » un pilier central de la vision de Mr Brainwash : la puissance des images ludiques. Une fois accrochée au mur, les lettres éclatantes et la mise en page nette captent le regard, incitant à méditer sur le désir universel d'acceptation et d'affection. Cette forte présence visuelle en fait un sujet de conversation et un ajout mémorable à tout espace personnel ou professionnel.
$3,750.00
-
Ben Frost Papier buvard Cialis Le Pew, impression d'archives par Ben Frost
Impression d'art sur papier buvard perforé Cialis Le Pew par Ben Frost, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée 2025 de tirage pigmentaire d'archives à déterminer sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2025. Les éditions limitées sur buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Esthétique pharmaceutique et satire dessinée L'œuvre « Cialis Le Pew » de Ben Frost fusionne l'absurdité du dessin animé et l'esthétique pharmaceutique dans une édition limitée sur papier buvard, disponible depuis 2025. Reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis provocateurs, Frost invite le spectateur à une expérience subversive en mêlant le personnage suggestif de Pépé le Putois à l'identité visuelle du Cialis, médicament bien connu contre les troubles de l'érection. Imprimée sur un papier buvard perforé de 19 x 19 cm et perforée à la main par Zane Kesey, cette œuvre se situe à la croisée de la critique consumériste et de l'humour visuel. Avec un trait audacieux et une palette de couleurs typiquement pharmaceutiques, Frost utilise la satire pour exposer les contradictions entre santé, désir et fantasme dans la culture commerciale. Réinterpréter le message de marque à travers la pop urbaine L'œuvre de Ben Frost s'approprie fréquemment le langage visuel des biens de consommation, notamment ceux liés aux produits pharmaceutiques et à la restauration rapide. Dans cette estampe, la structure formelle d'un emballage de Cialis est conservée : informations posologiques, marque et logo de l'entreprise sont présents. Mais l'ajout de Pepé Le Pew, alangui de manière provocante, transforme radicalement le message. L'œuvre ne traite plus d'un traitement médical ; elle devient une réflexion sur la projection romantique, la masculinité toxique et la séduction à grande échelle. Frost joue délibérément avec les tabous en insérant un personnage de dessin animé controversé dans l'emballage d'un médicament bien réel, utilisant l'humour comme outil d'interrogation culturelle. Format buvard comme toile conceptuelle Le choix de présenter cette estampe sur du papier buvard perforé approfondit sa portée. Traditionnellement associé à la culture psychédélique, l'art du buvard sert de plateforme à l'expression graphique contestataire depuis les années 1960. Dans ce format, l'image de Frost évoque les états de conscience modifiés, la dépendance aux drogues et la désillusion sociale. Le matériau devient un message en soi, incitant le spectateur à s'interroger sur sa consommation d'information, de médias et sur la construction de son identité. Les perforations ne sont pas seulement un clin d'œil à la culture underground des drogues, mais aussi un procédé qui abolit la froideur clinique des emballages pharmaceutiques. Ben Frost et le langage de l'ironie visuelle Ben Frost, artiste contemporain australien, s'est fait connaître en détournant logos, mascottes et marques visuelles. Par la juxtaposition satirique, il aborde l'addiction, la surconsommation et les contradictions du marketing moderne. Avec Cialis Le Pew, il poursuit cette démarche en transformant une boîte de médicament en une métaphore visuelle du désir et de la farce. L'œuvre interpelle le spectateur passif, l'invitant à s'interroger sur l'intersection entre intimité et marchandisation. À la fois provocatrice et engagée, elle est la rencontre explosive entre l'innocence du dessin animé et le marketing adulte, laissant une empreinte visuelle durable.
$550.00
-
ASVP Chine Cheerleader Sérigraphie par ASVP
Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, bicolore, représentant une pom-pom girl chinoise, sur papier d'art de qualité supérieure, par ASVP, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée de 2012, format 15x20
$285.00
-
BE@RBRICK EVE 400% Be@rbrick
EVE 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection Art. EVE (Évaluateur de Végétation Extraterrestre), personnage du film Wall-E de Disney Pixar (2022), est une figurine Bearbrick 400% de Medicom Toys. Ce petit robot collecteur de déchets se lance malgré lui dans un voyage spatial qui décidera du sort de l'humanité.
$271.00
-
Brandalism & Brandalised Ballons Volants Fille 100% 400% Be@rbrick by Brandalised x Medicom Toy x Banksy
Fille aux ballons volants 100% 400% BE@RBRICK x Brandalised Édition limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de collection. 2021 Neuf en boîte Brandalised x Medicom Toy x Banksy Figurine de collection Be@rbrick Flying Balloons Girl 100% 400% ! Mesurant environ 28 cm, cette figurine Be@rbrick s'inspire de l'œuvre de Banksy. Réalisée en 2005, Flying Balloon Girl, l'une des œuvres les plus célèbres de Banksy, elle a été créée à l'aide d'un pochoir à la peinture noire sur un mur de Cisjordanie, en Israël. Après le succès du Bearbrick Flower Bomber, Medicom Toy et Brandalism collaborent à nouveau pour cette deuxième figurine Bearbrick Banksy. La technologie de transfert à l'eau garantit un placement unique des motifs. Cette grande figurine Bearbrick 1000% mesure 70 cm !
$335.00
-
Supreme ITS OK TOO Cassette Player Red Music Art Object par Supreme
Lecteur de cassettes Supreme ITS OK TOO - Rouge, édition limitée, objet d'art de collection créé par de célèbres artistes de la mode, Supreme. Lecteur de cassettes stéréo transparent FW22 2022. Compatible Bluetooth 5.0 avec prise casque 3,5 mm. Clip de fixation arrière inclus. Dimensions : 11,8 cm x 8,4 cm x 3,4 cm. Fabriqué exclusivement pour Supreme.
$298.00
-
Scott Listfield Dodger Stadium Deluxe Archival Print par Scott Listfield
Dodger Stadium - Reproduction d'art de luxe en édition limitée (Giclée) sur papier Signa Smooth 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Scott Listfield. Édition de luxe limitée à 50 exemplaires. Tirage d'art de qualité supérieure sur papier Signa Smooth 300 g/m², format 58,4 x 76,2 cm (23 x 30 pouces). Signé et numéroté à la main par l'artiste.
$495.00
-
MFG- Matt Goldman Skrillex NY Takeover 5 2012 Sérigraphie par MFG - Matt Goldman
Skrillex NY Takeover 5 - Affiche de concert en édition limitée (édition limitée 2012) - Sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier blanc brillant de qualité archive - MFG- Matt Goldman Max Goldman pour l'artiste musical Skrillex. Programmation avec Skrillex, Skream & Benga, Koan Sound et Tokimonsta au Termina 5. L'affiche présente le « X » du nom de Skrillex. En 2012, Skrillex a investi New York pendant 5 soirs avec une série de soirées et de concerts confidentiels très prisés. Bien que les concerts aient eu lieu, les affiches n'ont jamais été commercialisées. Assemblées, elles forment le nom de Skrillex dans un collage de lumières, de cosmos et de paysages, tentant de capturer l'intensité de ses concerts. Impression offset 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) en couleurs directes (jaune fluorescent, vert fluorescent, noir). Papier blanc brillant de qualité archive. Édition limitée à 200 exemplaires. Signée par le fabricant, Matt Goldman. Imprimé en 2012
$103.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie AP New Wave Couple par Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie New Wave Couple AP Dance Floor Riot par Shepard Fairey - OBEY Artist Proof, impression sérigraphique 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, édition limitée, œuvre d'art graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste AP 2011, signée et marquée AP, édition limitée, format 13x13 Bien avant de connaître les galeries d'art ou même le street art, j'étais fasciné par les pochettes d'albums, ne serait-ce que parce qu'elles représentaient visuellement la musique des disques que j'adorais. Les pochettes d'albums évoquaient une association euphorique avec l'écoute. La plupart de mes premiers t-shirts faits maison étaient des pochoirs inspirés des pochettes d'albums punk… J'ai beau adorer l'art et essayer de me convaincre de son importance dans la société, force est de constater que la musique est bien plus captivante et touche bien plus profondément les cœurs et les esprits… Mais je suis un populiste et je vois les choses ainsi : même si je ne joue pas d'instrument, je vais m'éclater ! Avec mon art, j'essaie de capturer cette même énergie et cet esprit qui rendent la musique si puissante et démocratique. REVOLUTIONS est un hommage à toute la musique et aux œuvres d'art qui m'ont inspiré au fil des ans. – Shepard Fairey New Wave Couple AP par Shepard Fairey : Un hommage visuel à la musique et au pop art urbain L'épreuve d'artiste sérigraphique « The New Wave Couple » de Shepard Fairey est un vibrant hommage à la fusion de la musique, de la mode et des mouvements culturels. Sortie en 2011, cette édition limitée mesure 33 x 33 cm et est imprimée à la main selon un procédé de sérigraphie monochrome. Signée et estampillée « Épreuve d'artiste », cette œuvre est une pièce de collection rare qui illustre le talent de Fairey pour fusionner l'esthétique audacieuse du pop art et du graffiti avec l'énergie dynamique des sous-cultures musicales. Ce motif met en scène un couple élégant, vêtu de tenues d'inspiration mod, incarnant la confiance et le style caractéristiques de l'ère new wave. Leurs vêtements à damier et leurs postures affirmées expriment un sentiment de rythme et de rébellion, sublimé par des notes de musique fluides qui relient les personnages à la composition d'ensemble. Le motif complexe de la bordure, associé à des lignes graphiques épurées, crée une œuvre visuellement dynamique qui rend hommage à l'esprit vibrant et novateur de cette époque. Cette estampe, issue de la série Revolutions de Fairey, célèbre l'impact culturel de la musique et son pouvoir narratif visuel. La musique comme muse dans le pop art urbain Shepard Fairey a toujours considéré la musique comme une influence majeure dans son travail, les pochettes d'albums et l'esthétique punk ayant façonné ses débuts artistiques. « New Wave Couple » capture l'essence du mouvement new wave, né comme une branche novatrice et stylée du punk. L'esthétique épurée et le motif en damier, ainsi que l'accent mis sur l'individualité, font écho à l'importance accordée par le mouvement à l'expression de soi et à la liberté créative. Fairey utilise ces éléments culturels pour tisser un récit qui parle autant aux amateurs de musique qu'aux passionnés d'art. La palette monochrome et le design audacieux évoquent l'esthétique des pochettes d'albums vintage, rejoignant ainsi la volonté de Fairey de créer des pendants visuels à l'énergie et à l'émotion de la musique. L'estampe reflète l'interaction entre le son et le style, démontrant comment la musique peut influencer la mode, l'art et l'identité culturelle. En combinant ces éléments, Fairey crée une œuvre qui capture l'esprit d'une époque tout en l'ancrant dans le langage visuel contemporain du Street Pop Art. Le procédé de sérigraphie et la précision artistique Le procédé de sérigraphie utilisé pour « New Wave Couple » illustre l'engagement de Shepard Fairey envers le savoir-faire artisanal. Tirée à la main sur un papier d'art de qualité supérieure, l'impression atteint un niveau de détail et de netteté exceptionnel. Le design monochrome met en valeur le contraste et la précision, laissant ainsi toute la place aux motifs complexes et aux images audacieuses. La texture du papier d'art confère à l'œuvre une dimension tactile, renforçant son attrait tant visuel que physique. L'appellation « Épreuve d'artiste » souligne le caractère unique de l'estampe au sein de l'édition limitée, représentant souvent la version la plus aboutie et personnelle du motif. Cette rareté en fait une pièce très recherchée par les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey. La sérigraphie s'inscrit dans la continuité des origines de Fairey dans l'art du graffiti, où les techniques de pochoir et d'impression sont essentielles à l'esprit DIY (Do It Yourself) du mouvement. Shepard Fairey : Champion de l'art inspiré par la musique Shepard Fairey, pionnier du street art et du graffiti, a bâti sa carrière sur la fusion d'expressions visuelles audacieuses et de commentaires culturels. Sa série Revolutions, dont fait partie New Wave Couple, témoigne de sa passion pour la musique et son pouvoir transformateur. Son talent pour traduire l'énergie musicale en compositions visuelles saisissantes a fait de lui une figure majeure de l'art contemporain. « New Wave Couple » témoigne du talent de Fairey pour saisir l’essence des mouvements musicaux et culturels. En mêlant imagerie nostalgique et design graphique moderne, il crée une œuvre qui célèbre l’interconnexion entre l’art et la musique. Cette estampe est bien plus qu’une simple représentation visuelle ; elle célèbre l’individualité, la créativité et l’influence durable de la culture new wave sur l’art et la société.
$285.00
-
Montana MTN Peinture en aérosol noire SheOne par Montana MTN
SheOne - Bombe de peinture aérosol noire en édition limitée, œuvre d'art rare, fruit de la collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. L'artiste britannique SheOne a récemment sorti sa propre bombe de peinture ALIEN en édition limitée, signée Montana. Connu pour ses collaborations avec la marque de vêtements Addict et ses nombreuses œuvres réalisées entre New York, Los Angeles, Tokyo et Sydney, ce célèbre artiste s'associe pour ce nouveau projet à Montana, la référence en matière de produits graffiti. Seuls 500 exemplaires ont été produits.
$218.00
-
Wane One Cod Interprétation HPM Archival Print par Wane One Cod
Interprétation en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives rehaussés à la main, peinture en aérosol sur papier beaux-arts 310 g/m² par Wane One Cod, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été créée exclusivement pour mon tirage unique. Elle fait partie d'une série en cours intitulée Rasta (en hommage à tous les artistes du métro). Toutes les œuvres sont peintes sur des plans du métro new-yorkais. J'ai choisi un plan de 1972 car, à mon avis, c'était le mieux conçu. De plus, le graffiti a envahi la ville au début des années 70, passant des murs au métro. J'ai réalisé une œuvre signée « Wane », car elle repose sur une base de lettres fortes, élément essentiel de l'art du métro. » – Wane One Cod
$243.00
-
Phil Lumbang Obear HPM #9 HPM Giclee Print par Phil Lumbang
Obear HPM #9 Édition limitée, impression giclée rehaussée à la main sur papier beaux-arts par Phil Lumbang, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2013 signée et numérotée à 10 exemplaires. Ours en peluche HPM multiple, orné à la main, visage et yeux peints à la main. Petite tache d'eau au-dessus du « E », léger pli de manipulation en bas à droite, côté face. Caractéristiques uniques de l'« Obear » de Lumbang L'œuvre « Obear HPM #9 » de Phil Lumbang représente une rencontre intime entre l'influence du street art et une sensibilité artistique délicate, incarnant les caractéristiques qui définissent le Street Pop Art et le graffiti modernes. Cette estampe giclée rehaussée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, réalisée en 2013, constitue une fusion unique entre les pratiques artistiques traditionnelles et le mouvement contemporain du street art, illustrant le dynamisme de l'évolution du pop art au fil des décennies. Tirée en édition limitée à seulement dix exemplaires, elle est signée et numérotée, ce qui souligne son exclusivité et son importance en tant qu'œuvre d'art de collection. Ce qui distingue « Obear HPM #9 », ce sont les yeux et le visage peints à la main, qui confèrent à l'œuvre un caractère unique et une grande maîtrise technique. Chaque estampe de la série, bien qu'appartenant à un thème collectif, possède des caractéristiques uniques grâce à la nature artisanale de son travail. Mérite artistique et attrait esthétique L'ours, motif récurrent dans l'œuvre de Lumbang, est bien plus qu'un simple sujet ; il incarne l'exploration à la fois ludique et poignante que l'artiste fait de la forme et du caractère. Ses grands yeux et son expression bouche ouverte transmettent un sentiment d'émerveillement et d'accessibilité, touchant un large public et reflétant l'esprit inclusif du street art. Le contraste saisissant entre le noir et blanc de l'ours et le rouge vif du lettrage « OBEAR » illustre parfaitement le talent de Lumbang pour captiver l'attention par la simplicité et le contraste. Œuvre emblématique du Street Pop Art et du graffiti, « Obear HPM #9 » porte en elle la charge symbolique de l'héritage du graffiti. Traditionnellement perçu comme une forme de rébellion, le graffiti se métamorphose en une forme d'expression à la fois ludique et puissante au sein du pop art. Les légères imperfections, telles que la petite tache d'eau au-dessus du « E » et le pli de manipulation dans la marge inférieure droite, témoignent de l'authenticité de l'œuvre et du processus artisanal de sa création. Collectibilité et impact culturel L'attrait de « Obear HPM #9 » pour les collectionneurs est indéniable, et son statut d'œuvre multiple rehaussée à la main (HPM) lui assure une place de choix dans le cœur des collectionneurs et des amateurs. Chaque imperfection, chaque coup de pinceau, raconte l'histoire de la création de l'œuvre, de l'imagination de Lumbang à sa forme physique. Ce parcours incarne l'essence même du Street Pop Art et du graffiti, où chaque pièce constitue un récit visuel et un témoignage historique du processus créatif de l'artiste. La contribution de Phil Lumbang au pop art et au street art modernes se distingue par sa capacité à distinguer une imagerie accessible d'une sophistication artistique affirmée. « Obear HPM #9 », avec ses détails rehaussés à la main, illustre parfaitement comment le street art a évolué pour devenir une forme d'art à part entière, sans rien perdre de l'authenticité et de la vitalité qui définissent le mouvement. L'œuvre de Lumbang célèbre l'esprit ludique du street art et sa place au sein du contexte plus large de l'art contemporain.
$288.00
-
JM Rizzi Dessin 24 Dessin original de JM Rizzi
Dessin 24 Dessin original à l'encre et au marqueur sur papier aquarelle par JM Rizzi, artiste de street art moderne et en vogue. Dessin original signé, réalisé à l'encre sur papier aquarelle (2021) - Format : 45,7 x 61 cm - Sortie : 15 novembre 2021
$596.00
-
Naoto Hattori Goonie 030 aquarelle originale par Naoto Hattori
Goonie 030 Peinture originale à l'aquarelle sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale unique signée de 2013. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 3. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. L'essence singulière de Goonie 030 de Naoto Hattori Dans le vaste paysage de l'art contemporain, il existe un créneau particulier où le surréalisme et le concret convergent. C'est là que les créations de Naoto Hattori vibrent d'une énergie singulière, une sorte de pop art urbain qui brouille les frontières entre le mouvement du graffiti et les royaumes oniriques de l'imagination. L'aquarelle originale « Goonie 030 » incarne à merveille cette confluence. Créée en 2013, cette œuvre originale signée par Hattori est reconnue pour son caractère unique dans le monde de l'art. « Goonie 030 » explore l'interaction intime entre la technique de l'aquarelle et les élans artistiques surréalistes qui caractérisent l'œuvre de Hattori. Encadrée, cette œuvre de 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 pouces) est une fenêtre ouverte sur un monde qui défie l'ordinaire, capturant un moment de génie créatif dans un espace restreint. Le cadre de 21,6 x 21,6 cm (8,5 x 8,5 pouces) encadre l'œuvre de manière à attirer le regard vers l'intérieur, concentrant l'attention du spectateur sur les détails complexes de la peinture. Encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste lui-même, « Goonie 030 » est présentée de façon à renforcer son impact visuel. Le choix de réaliser l'encadrement personnellement témoigne de l'intimité et du soin que Hattori apporte à ses œuvres. Cet encadrement n'est pas qu'une simple mesure pratique, mais un prolongement du processus créatif, garantissant que la présentation complète le contenu thématique et la valeur esthétique de l'œuvre. La vision de Naoto Hattori à l'aquarelle L'œuvre de Naoto Hattori transcende souvent les frontières conventionnelles du street art et du graffiti, et « Goonie 030 » ne fait pas exception. L'aquarelle confère à l'œuvre une fluidité et une douceur qui contrastent avec les lignes souvent audacieuses et incisives du graffiti. Pourtant, cette dichotomie même la sublime, lui permettant de s'exprimer dans le langage du street art par un murmure plutôt que par un cri. Les subtiles gradations tonales et le délicat mélange de couleurs dans « Goonie 030 » témoignent de la dextérité d'Hattori et de sa capacité à exprimer profondeur et émotion dans un espace restreint. Bien que résolument surréaliste, le sujet de « Goonie 030 » instaure un lien intense avec le spectateur, une connexion souvent recherchée dans le street art. Le personnage représenté, avec ses traits à la fois attachants et énigmatiques, ouvre la voie à une interprétation personnelle, à l'image des fresques de graffiti qui ornent les murs de nos villes, souvent éphémères et sujettes à interprétation. Cette œuvre devient donc une sorte de poésie visuelle, une petite strophe dans le récit plus vaste de l'expression artistique d'Hattori. Art pop urbain et échelle intime La tendance actuelle du street art et du graffiti est souvent marquée par la grandeur, avec des fresques et des installations imposantes. Pourtant, « Goonie 030 » remet en question cette tendance par sa taille réduite, prouvant qu'un art percutant peut s'exprimer dans des formats plus petits. Dans sa forme compacte, cette aquarelle originale invite à une interaction plus intime, comparable à la lecture d'un roman plutôt qu'à la contemplation d'un panneau publicitaire. Cette approche permet au spectateur d'apprécier pleinement la minutie et les subtilités que Hattori a insufflées à l'œuvre. L'encadrement et le passe-partout réalisés par l'artiste respectent l'échelle personnelle de la pièce, créant une frontière qui la distingue de l'immensité de son environnement. D'une certaine manière, cela fait écho à l'esprit du street art, qui cherche souvent à créer un espace d'expression individuelle au sein de l'espace public. « Goonie 030 », bien que conservée dans la collection privée d'un amateur d'art, porte en elle l'essence même du street art. La création de « Goonie 030 » témoigne de la polyvalence de Naoto Hattori, artiste capable de naviguer avec aisance entre le street art, le graffiti et le surréalisme. À travers cette aquarelle, Hattori invite le spectateur à réfléchir au potentiel des petits espaces à receler des univers immenses. L'œuvre se distingue comme une pièce maîtresse de l'art contemporain. Elle incarne la beauté et la complexité de la vision de Hattori, rendues avec la grâce et la précision propres à l'aquarelle.
$669.00
-
Mike Giant Tapisserie Fanion Tupac Sérigraphie par Mike Giant
Fanion Tupac 1 couleur, édition limitée, sérigraphie 1 couleur sur feutre avec franges, œuvre d'art de tapisserie par l'artiste de graffiti Mike Giant Art. MIKE GIANT, Fanion Tupac, 2021. Sérigraphie une couleur sur feutre avec franges, 45,7 x 60,9 cm (18 x 24 po). Édition limitée à 50 exemplaires, avec certificat d'authenticité signé. Le tatoueur de renommée mondiale Mike Giant a perfectionné son art au Nouveau-Mexique en s'imprégnant constamment de graffiti, de heavy metal, de punk rock, de BMX, de skateboard et de hip-hop. Ses œuvres en noir et blanc sillonnent désormais le monde sous forme de tatouages, de peintures, de photographies, d'estampes d'art, de vêtements streetwear et bien plus encore.
$256.00
-
Woes Martin ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$218.00
-
DKNG I Ain't Nobody's Bitch Sérigraphie par DKNG
« Je ne suis la pute de personne », édition limitée de la série ICON, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'arbalète et la moto chopper de Daryl Dixon dans la série télévisée The Walking Dead. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Luke Chueh Lowbrow et toujours le perdant Giclee Print par Luke Chueh
Lowbrow - Et toujours le perdant. Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste moderne Luke Chueh. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2011. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « Lowbrow - And Still The Loser » de Luke Chueh est une œuvre singulière du pop art, où chaque jour se charge de significations profondes. Cette œuvre, une impression giclée sur papier Moab Entrada 290 g/m², s'inscrit pleinement dans le discours du street art et du graffiti par sa représentation évocatrice de sentiments universels. Créée en 2011, elle a été proposée en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires (45,7 x 61 cm), soulignant son exclusivité et son potentiel de collection. L'œuvre met en scène le personnage emblématique de Chueh, un ours, représenté en monochrome sur un fond épuré. Le geste de l'ours est au cœur du récit : un salut du perdant qui, dans le contexte de l'œuvre de Chueh, peut être interprété comme une réflexion sur l'acceptation de soi face à l'échec ou au jugement de la société. Le terme « lowbrow » s'impose avec audace dans la composition visuelle, clin d'œil autoréférentiel au mouvement artistique lowbrow et affirmation ironique de l'autodérision de l'ours. Cette estampe poursuit l'exploration par Luke Chueh de la juxtaposition entre l'innocence des personnages de dessins animés et la complexité des émotions humaines, un thème récurrent dans la narration du street art. L'œuvre de Chueh est souvent reconnue pour sa force émotionnelle brute, encapsulée dans la forme accessible de figures animées. « Lowbrow - And Still The Loser » résonne particulièrement par sa simplicité, reflétant la capacité de l'artiste à communiquer des expériences profondes à travers des images simples et universelles. Le choix du papier Moab Entrada, réputé pour sa qualité d'archivage, suggère une volonté délibérée de préserver la profondeur des nuances de noir et blanc, garantissant à chaque collectionneur une œuvre fidèle à l'impact visuel de l'original. Le tirage limité de cette estampe la rend particulièrement précieuse aux yeux des collectionneurs et des amateurs, qui perçoivent l'œuvre de Chueh comme un pont entre les univers souvent distincts du pop art et du street art. Ici, le langage émotionnel du graffiti, la force visuelle du pop art et l'introspection du mouvement lowbrow fusionnent pour former une œuvre marquante qui invite le spectateur à chercher du sens au-delà de la simplicité apparente.
$788.00
-
Hense- Alex Brewer Sérigraphie verte/bleue/rouge/jaune, garantie 10 ans, par Hense-Alex Brewer
Sérigraphie commémorative verte/bleue/rouge/jaune pour le 10e anniversaire, par Hense-Alex Brewer. Tirage à la main sur papier d'art. Édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2023). Œuvre d'art de 19,69 x 27,56 pouces. Sérigraphie réalisée pour célébrer le 10e anniversaire de The Jaunt Abstract Art par Hense-Alex Brewer. Sérigraphie commémorative du 10e anniversaire (vert/bleu/rouge/jaune) par Hense Créée en 2023 par l'artiste d'Atlanta Alex Brewer, connu sous le nom de Hense, la sérigraphie « Green/Blue/Red/Yellow 10 Year Anniversary » célèbre une décennie d'exploration artistique avec « The Jaunt ». Cette œuvre en édition limitée est un exemple saisissant d'art urbain abstrait, de pop art et de graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires signés et numérotés, chaque estampe mesure 50 x 70 cm et est imprimée sur papier d'art avec des techniques de sérigraphie audacieuses qui font écho à l'utilisation emblématique de la géométrie, des aplats de couleur et de la tension spatiale propre à Brewer. La composition, avec ses formes organiques imbriquées et sa palette de couleurs primaires vibrantes, rend hommage à ses fresques murales de grande envergure tout en offrant une rencontre plus intime avec son langage visuel. Transition de Hense du graffiti à l'abstraction contemporaine Alex Brewer a commencé à peindre des graffitis au début des années 1990 à Atlanta, où il a développé un style distinctif basé sur les lettres, sous le pseudonyme de Hense. Sa carrière a évolué des trains et des murs vers l'art public commandé, où il s'est fait connaître pour ses immenses fresques abstraites aux couleurs vives. Son passage au travail en atelier a permis à sa pratique de s'étendre à l'expressionnisme abstrait, tout en restant fidèle à l'esthétique et à la philosophie de la culture graffiti. Les œuvres de street art et de graffiti de Hense délaissent souvent les éléments figuratifs au profit de l'abstraction pure, se concentrant sur la forme, la ligne et la couleur pour créer un rythme visuel. Cette sérigraphie reflète ses techniques murales, distillant la complexité de ses œuvres publiques en formes plates et superposées, avec un alignement précis des couleurs. Le street pop rencontre la géométrie minimaliste L'estampe Vert/Bleu/Rouge/Jaune utilise quatre teintes dominantes – vert, bleu, rouge et jaune – pour créer une composition dynamique et équilibrée. L'espace négatif joue un rôle crucial, les interludes blancs offrant un répit visuel au milieu des couleurs saturées. Les formes, à la fois ludiques et réfléchies, évoquent aussi bien les échafaudages architecturaux que la spontanéité du graffiti. L'interaction entre minimalisme graphique et gestes inspirés de la rue illustre la nature hybride du Street Pop Art et du graffiti. Le processus de Hense consiste à cartographier des structures intuitives sur la surface de l'estampe, chaque couleur étant superposée pour créer rythme et profondeur spatiale. Le résultat est à la fois spontané et maîtrisé, reflétant la dualité entre l'improvisation du graffiti et la rigueur de la gravure d'art. Une décennie avec The Jaunt et la culture du collectionnisme Sortie à l'occasion du 10e anniversaire de The Jaunt, cette sérigraphie est bien plus qu'une simple estampe : elle représente un instantané de collaboration culturelle. The Jaunt, reconnu pour ses résidences d'artistes et ses éditions collector à travers le monde, a choisi Hense pour créer une œuvre qui retrace son parcours, de graffeur de rue à artiste contemporain international. Tirée à seulement 50 exemplaires, cette estampe signée confirme la place de Hense dans le débat autour du street art, du pop art et du graffiti. Qu'on l'interprète comme une composition abstraite ou une expression codée puisant ses racines dans l'histoire du graffiti, cette estampe s'impose à la fois comme une pièce de collection et une célébration de l'art interdisciplinaire né de la créativité urbaine.
$618.00
-
Cope2- Fernando Carlo 161 Street-Yankee Station Gold HPM Sérigraphie par Cope2- Fernando Carlo
161 Street-Yankee Station- Gold HPM Hand-Embelled Limited Edition Screenprint Art on #100 Cougar Smooth Fine Art Paper by Artist Cope2- Fernando Carlo Subway Artwork. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main. Format : 24 x 12 pouces. Tag graffiti à la bombe de peinture différent sur chaque HPM ; l’impression exacte que vous recevrez peut différer de l’image. Sérigraphie 3 couleurs rehaussée à la main sur papier beaux-arts lisse Cougar 100#. Format : 61 x 30,5 cm. Sortie : 19 juillet 2022. Tirage : 30 exemplaires.
$554.00
-
Kaws- Brian Donnelly Ensemble d'assiettes en céramique Kaws x NGV - Gris/Blanc par Kaws - Brian Donnelly
Ensemble d'assiettes en céramique Kaws x NGV - Édition limitée grise et blanche. Œuvre d'art réalisée à l'encre par le célèbre artiste de rue Kaws x NGV. 2019 Kaws - Brian Donnelly Édition épuisée Taille 6 pouces Art de collection Ensemble de 4 assiettes - Gris/Gris/Blanc Présenté avec boîte, aucun problème. Fusion d'art fonctionnel et de culture urbaine : ensemble d'assiettes en céramique KAWS x NGV Le service d'assiettes en céramique KAWS x NGV gris et blanc est une collection exquise qui allie la fonctionnalité des objets du quotidien au dynamisme du street art. Fruit d'une collaboration entre le célèbre graffeur KAWS, alias Brian Donnelly, et la National Gallery of Victoria (NGV), cette édition limitée, désormais épuisée, met en lumière la polyvalence et l'étendue du pop art urbain. Chaque assiette arbore les motifs et personnages emblématiques de KAWS, déclinés dans une palette sophistiquée de gris et blanc qui souligne la finesse des motifs et les références culturelles qui imprègnent l'œuvre. Cette collaboration témoigne du rayonnement du street art, qui s'affranchit des supports traditionnels et des environnements urbains pour investir la décoration intérieure et l'art fonctionnel. Chaque assiette, un cercle de 15 cm de diamètre, est une véritable toile qui permet à l'art de KAWS de s'intégrer pleinement à notre quotidien, insufflant l'énergie brute de la rue à l'élégance de notre table. KAWS x NGV : Une fusion d'expressions artistiques La collaboration entre KAWS et la NGV pour ce service d'assiettes en céramique représente une fusion d'expressions artistiques qui remet en question les frontières traditionnelles entre art et design commercial. Présenté dans un coffret immaculé, le service est en parfait état, garantissant ainsi la préservation du talent de KAWS sous une forme à la fois pratique et esthétique. La palette de gris et de blanc souligne le contraste et la profondeur des créations de KAWS, faisant de chaque assiette une œuvre d'art à part entière tout en contribuant à l'harmonie visuelle de l'ensemble. En transformant l'assiette du quotidien en un support pour le pop art urbain, KAWS et la NGV ont élevé le statut de l'art graffiti, l'inscrivant dans la catégorie des objets d'art de collection. Ce service séduira les collectionneurs d'art, les amateurs de l'œuvre de KAWS et tous ceux qui apprécient le lien entre art et vie, où chaque repas devient une invitation à la découverte de l'art contemporain. L'art de collection dans les objets du quotidien : la signification de l'exposition KAWS x NGV Le coffret d'assiettes en céramique KAWS x NGV est une pièce de collection majeure, notamment dans le domaine du street art et du graffiti. La rareté de cette édition épuisée renforce son attrait et en fait un objet très recherché. Au-delà de sa rareté, le design du coffret témoigne de l'influence constante de KAWS sur la perception du street art, le propulsant des marges de la culture urbaine au cœur de l'innovation artistique. Chaque assiette, ornée d'un motif détaillé à l'encre sur céramique, incarne l'essence du parcours créatif de KAWS, de ses débuts comme graffeur à son statut de figure emblématique de l'art contemporain. Dans toute sa splendeur grise et blanche, le coffret d'assiettes en céramique KAWS x NGV célèbre le potentiel créatif du street art, démontrant sa capacité à transcender les frontières et à s'intégrer pleinement au récit culturel.
$532.00
-
Burrito Breath Lil Creep # 15 Dessin au crayon de couleur original par Burrito Breath
Lil Creep #15 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur signé Lil Creep #15 par Burrito Breath (2015)
$256.00
-
ASVP ASVP Figure No 16 Impression Giclée par ASVP
ASVP Figure No 16 Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop ASVP. Tirage en édition limitée inspiré d'un des premiers motifs de notre série SUPER MATTER. Estampé, signé et numéroté au crayon sur le recto. Année : 2021. Tirage : 100 exemplaires. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm. Technique : Impression jet d'encre Ultrachrome. Papier : Epson Legacy Etching, 300 g/m², 100 % coton.
$134.00
-
Low Bros Sérigraphie gaspillée par Low Bros
Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 6 couleurs, sur papier Coventry Rag, par Low Bros. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 60 exemplaires, 2015. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphiée par SerioPress. Art urbain pop et graffiti Le street art et le graffiti sont devenus des composantes essentielles de l'art contemporain, brouillant souvent les frontières entre légalité et création artistique, entre galerie et rue. Dans ce contexte, la sérigraphie « Wasted » du collectif d'artistes Low Bros s'impose comme une œuvre emblématique. Créée en 2015, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à seulement 60 exemplaires, soulignant son exclusivité et la forte demande qu'elle suscite. Création et technique Les Low Bros, connus pour leurs figures angulaires et géométriques souvent anthropomorphes, ont utilisé une technique d'impression manuelle à six couleurs pour créer « Wasted ». Cette méthode, bien que traditionnelle, exige une grande habileté pour garantir une application méticuleuse de chaque couche de couleur. Le papier Coventry Rag, choisi pour sa haute qualité, offre un support durable et impeccable qui met en valeur le procédé d'impression sérigraphique réalisé par SerioPress, une référence dans le secteur de l'impression d'art. Dimensions et conception L'œuvre mesure 45,7 x 61 cm, une taille suffisamment imposante pour attirer le regard tout en s'adaptant à différents contextes, d'une collection privée à un mur de galerie. La conception de « Wasted » est complexe, mêlant des éléments abstraits et figuratifs caractéristiques du style des Low Bros. L'utilisation de l'espace et des couleurs au sein de l'estampe captive le regard du spectateur et l'invite à contempler la juxtaposition des formes et des motifs. Importance dans l'art urbain Cette œuvre n'est pas qu'une simple création artistique ; elle constitue un commentaire sur la culture du street art et du pop art, où le jetable est souvent célébré. Le titre « Wasted » lui-même peut s'interpréter de diverses manières, d'une référence aux excès de la société moderne à la réutilisation de l'espace et des matériaux dans le street art. En proposant une édition limitée de cette œuvre, Low Bros établit un lien entre la nature éphémère du street art et la permanence recherchée par les collectionneurs. Valeur de collection Signée et numérotée par les artistes, chaque estampe de « Wasted » est un gage d'authenticité et promet une plus-value croissante. Collectionneurs et amateurs de street art et de pop art, ces éditions limitées revêtent une grande valeur, offrant un aperçu du travail de l'artiste à un moment précis de sa carrière. Leur rareté renforce leur attrait et en fait des pièces recherchées par les amateurs d'art et les investisseurs. Influence sur le pop art et le graffiti L'œuvre « Wasted » des Low Bros témoigne de l'évolution constante du pop art et du graffiti. Elle incarne l'esprit du mouvement, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Véritable artefact culturel, elle reflète l'énergie et l'innovation du street art et continue d'influencer les artistes émergents. Elle illustre avec brio comment les techniques traditionnelles peuvent être réinventées pour créer une œuvre en phase avec l'air du temps. L'estampe « Wasted » des Low Bros est une illustration saisissante de l'influence du street art et du graffiti sur l'art contemporain. Son édition limitée, son style distinctif et sa réalisation méticuleuse soulignent son importance et son attrait. En tant qu'œuvre d'art, elle porte l'histoire du street art dans les foyers et les galeries des passionnés, assurant ainsi la préservation, pour les générations futures, de la vitalité et du message de la rue sous une forme tangible.
$256.00
-
Adam Lister Estampe d'archives de Tony Montana 2 par Adam Lister
Tony Montana 2 Tirage d'archives par Adam Lister Édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste de street art et de graffiti pop. Tirage signé et numéroté de 2022, édition limitée à 50 exemplaires, format 10x8 pouces (25,4 x 20,3 cm), impression pigmentaire d'archives, beaux-arts. Tony Montana, personnage du film Scarface, assis sur le pont avec de la cocaïne, style glitch. Mêlant culture pop et art d'avant-garde, Adam Lister présente « Tony Montana 2 Archival Print », une exploration unique d'une légende du cinéma à travers le prisme du pixel art. Revisitant la scène iconique de « Scarface », Lister capture l'atmosphère intense qui règne autour de Tony Montana assis à son bureau, suggérant la fameuse pile de cocaïne sans la représenter explicitement. Cette œuvre de 20 x 25 cm, réalisée avec une minutie extrême, utilise un style glitch art qui décompose l'image en blocs géométriques. Cette représentation pixélisée évoque une certaine nostalgie, rappelant les graphismes des premiers jeux vidéo, et contraste fortement avec le monde haute définition du cinéma actuel. Elle constitue un témoignage saisissant de l'évolution numérique tout en préservant l'essence de la scène dramatique. Imprimée sur un papier d'art mat pressé à chaud de qualité supérieure (300 g/m²), la qualité tactile de l'œuvre complète la richesse visuelle. L'utilisation de pigments d'archivage garantit la vivacité des couleurs, des gris froids du costume de Montana aux teintes chaudes de son environnement, offrant ainsi aux spectateurs une expérience authentique et durable. Avec cette édition limitée à seulement 50 exemplaires signés et numérotés, Lister confirme sa place dans le monde du street art et du pop art contemporain. Sa réinterprétation de Tony Montana invite les amateurs d'art et les cinéphiles à redécouvrir une scène culte sous un jour nouveau, grâce à la pixellisation, élargissant ainsi les horizons de l'art interprétatif.
$310.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Jimi Dark Gradient par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Jimi Hendrix - Dark Gradient, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue, graffiti, pop art moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 22,5 x 30 Variante unique n° 7 « Jimi », sérigraphie cinq couleurs sur papier d’art d’archive déchiré à la main. Tirage signé et numéroté n° 7 avec une empreinte digitale au dos. Dimensions : 57 cm x 76 cm.
$4,740.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Floral Takeover 2017 Crème Rouge par Shepard Fairey - OBEY
Floral Takeover 2017 Sérigraphie crème rouge par Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté Œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artiste. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2017. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. « Je crée sans cesse de nouveaux motifs pour mes installations de rue et mes œuvres d'art. Avant, j'achetais du papier peint en fin de série, mais maintenant, je conçois et imprime les miens. Ils rendent très bien seuls, et pas seulement en motifs répétitifs. C'est pourquoi je lance une édition limitée à 200 exemplaires, déclinée en quatre versions. Achetez un canapé assorti… bientôt disponible… je plaisante ! » - Shepard Fairey - OBEY. L'estampe sérigraphique « Floral Takeover 2017 Cream Red » est une œuvre majeure de Shepard Fairey, artiste dont le travail est indissociable du croisement entre le pop art urbain et le graffiti. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté, cette pièce est un véritable objet de collection. Avec ses dimensions de 45,7 x 61 cm, la sérigraphie est suffisamment imposante pour habiller n'importe quel mur. Fairey, avec sa marque emblématique OBEY, est depuis longtemps un provocateur, mêlant les techniques de l'art commercial à l'esprit subversif du street art ; cette œuvre illustre parfaitement cette fusion. Sa démarche de création de nouveaux motifs pour ses installations urbaines et ses œuvres d'art contemporain rappelle ses débuts, lorsqu'il utilisait des papiers peints obsolètes comme supports. La transition vers la conception et l'impression de ses propres motifs témoigne d'une maîtrise artistique accrue et d'une évolution de son style unique. La série « Floral Takeover » met en lumière la capacité de l'artiste à s'approprier des éléments traditionnellement associés à la décoration intérieure et à les réinterpréter dans le contexte du street art et de la culture pop. Ce faisant, Fairey brouille les frontières entre l'art comme simple objet esthétique et sa fonction de commentaire sur les normes sociales. Dans cette estampe, Fairey joue avec un papier beaux-arts crème moucheté qui confère à l'œuvre une texture organique, contrastant avec la précision et la maîtrise de la sérigraphie bicolore. Le choix du crème comme couleur de fond amplifie l'éclat du motif floral rouge, donnant au dessin une vivacité saisissante qui captive le regard. La juxtaposition des couleurs et des formes symbolise l'œuvre de Fairey, où le contraste sert souvent de métaphore visuelle à des contrastes culturels et politiques plus larges. De plus, la série d'estampes « Floral Takeover » reflète l'humour de Fairey et sa perception des interactions entre l'art et le monde commercial, comme en témoigne sa suggestion ludique d'« acheter un canapé assorti ». Cette déclaration illustre la conscience qu'a l'artiste de la marchandisation de l'art dans la culture populaire et de son rôle dans ce processus. À travers des œuvres comme celle-ci, Fairey continue de remettre en question les perceptions de ce que peut être le street art, en faisant le lien entre l'esprit rebelle du graffiti et le fini soigné des œuvres d'art exposées en galerie.
$718.00
-
Ron English- POPaganda Jouet artistique MC Lover Patriot par Ron English - POPaganda
MC Lover - Patriot Mini-Vinyle Édition Limitée Jouet d'Art en Vinyle de Collection Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti pop Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 30 exemplaires (2014) - Illustration anglaise POPaganda - Format 1,5 x 3 Découvrez la version spéciale « Fête du Travail » de MC Lover, le personnage emblématique de Ron English (POPoganda), arborant fièrement son cœur ! Idéale pour célébrer la fête annuelle du mouvement ouvrier américain ! Mesurant environ 7,5 cm, cette figurine en résine coulée à la main est fabriquée aux États-Unis et présente une combinaison de couleurs patriotiques : rouge, blanc et bleu marbré ! L'édition limitée MC Lover (Patriot Edition) est composée de 30 exemplaires signés, présentés dans un sachet individuel avec une carte numérotée. Ron English - MC Lover de POPaganda : Une touche patriotique dans l'art du graffiti pop Le mini-vinyle MC Lover - Patriot est une œuvre emblématique de Ron English (POPaganda), figure incontournable du mouvement pop graffiti. Sortie en 2014 en édition limitée à 30 exemplaires signés, cette œuvre témoigne de la capacité d'English à insuffler aux symboles iconiques un charme subversif et un commentaire politique. La version « Fête du Travail » transforme son personnage iconique MC Supersized en MC Lover, ornant la figure d'un cœur et la drapant des couleurs patriotiques rouge, blanc et bleu – un hommage au mouvement ouvrier américain. La résine artisanale comme médium pour le pop art urbain Chaque figurine de 7,6 cm est coulée à la main en résine, un choix de matériau qui reflète l'esprit DIY du street art, tout en offrant la finesse des détails et la durabilité recherchées pour les objets de collection. L'effet marbré séduit non seulement les collectionneurs par son esthétique, mais évoque aussi le patriotisme américain. Entièrement fabriquées aux États-Unis, ces pièces célèbrent la fierté nationale à travers le prisme du pop art, offrant un lien tangible avec l'identité culturelle et les enjeux du street art. Œuvres d'art de collection porteuses de commentaires culturels La figurine MC Lover (Édition Patriot) de Ron English - POPaganda est présentée dans un sachet non emballé avec une carte numérotée, soulignant son caractère collector et l'attention que l'artiste porte à la culture des collectionneurs de figurines d'art. La disponibilité limitée de l'Édition Patriot reflète l'exclusivité souvent présente dans le street art, où chaque œuvre est une interaction unique avec l'espace et le public. Ici, English transpose cette interaction à une échelle plus personnelle, invitant les collectionneurs à s'intéresser à une œuvre de street pop qui se veut à la fois un manifeste culturel et un symbole de l'identité américaine. Dans l'univers du street art et du graffiti, la figurine MC Lover - Patriot Mini-Vinyl de Ron English - POPaganda est une réflexion profonde sur la synthèse entre iconographie commerciale et authenticité brute. Elle témoigne de la manière dont les figurines d'art en vinyle peuvent devenir un support d'expression sociale et politique, faisant écho au pouvoir du street art de captiver et de susciter la réflexion en toutes circonstances.
$121.00
-
Jayson Atienza ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$195.00
-
Stinkfish Sérigraphie Wild Vanity Red par Stinkfish
Wild Vanity - Sérigraphie 5 couleurs rouge, tirée à la main, en édition limitée sur papier naturel Cougar, par Stinkfish, artiste pop art célèbre et rare. 2014 Wild Vanity par Stinkfish, sérigraphie signée et numérotée, édition limitée à 65 exemplaires | Signée par l'artiste. Dimensions : 45,7 x 57,2 cm. Ville : Bogota, Colombie. Sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural, imprimée chez FugScreens Studios, 45,7 x 61 cm. « Wild Vanity » de Stinkfish : une fusion vibrante de street pop art « Wild Vanity » est une création exceptionnelle de Stinkfish, artiste reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis aux couleurs éclatantes. Cette œuvre représente une fusion saisissante entre le style pochoir caractéristique de l'artiste et la palette de couleurs vibrantes qui définit souvent son travail. Tirée à la main et limitée à 65 exemplaires, « Wild Vanity » est une sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural. Elle illustre l'exploration par Stinkfish de la vivacité des traits humains juxtaposée aux motifs abstraits qui définissent son expression artistique. Créée en 2014 et mesurant 45,7 x 57,2 cm, « Wild Vanity » a vu le jour aux studios FugScreens, réputés pour leur travail exceptionnel en sérigraphie. Le choix du papier Cougar Natural – un papier non couché de haute qualité – offre un support idéal à l'impression, garantissant des couleurs vives et des détails précis. Chaque tirage réalisé à la main est signé et numéroté par Stinkfish, offrant un lien tangible avec la main et la vision de l'artiste. Le langage artistique du poisson puant dans « Vanité sauvage » Le langage artistique employé par Stinkfish dans « Wild Vanity » est à la fois audacieux et subtil. Les rouges ne sont pas de simples nuances, mais des expressions symboliques d'énergie et de passion. La sérigraphie permet un effet de superposition qui confère à chaque couleur son propre espace, tout en contribuant à l'unité d'ensemble de l'œuvre. Cette technique révèle les racines de Stinkfish dans le graffiti, un univers où la couleur, la forme et l'espace embellissent, communiquent et résonnent avec le spectateur. Le travail de Stinkfish est souvent caractérisé par l'utilisation de photographies et d'images trouvées dans la rue, qu'il recontextualise en y ajoutant ses motifs au pochoir distinctifs. « Wild Vanity » ne fait pas exception. Les visages de l'œuvre semblent extraits d'un récit existant, un fragment d'une histoire plus vaste que le spectateur est invité à méditer. La superposition de motifs complexes sur les visages transforme les sujets, interrogeant les masques que nous portons et les identités que nous affichons. Implications culturelles de la « vanité débridée » dans l'art contemporain « Wild Vanity » se situe au carrefour de multiples récits culturels. Plus qu'un simple régal pour les yeux, c'est une œuvre artistique qui explore l'essence de l'identité et de la perception dans le monde moderne. À travers une sérigraphie en cinq couleurs, Stinkfish remet en question les frontières traditionnelles entre art savant et art urbain, les fusionnant en une expression unique, à la fois accessible et complexe. Le titre de l'œuvre, « Wild Vanity », suggère une critique de l'égocentrisme et des images construites qui prévalent dans notre société. S'inspirant d'une couverture de magazine de mode, Stinkfish engage un dialogue avec le spectateur sur la nature de la beauté et le rôle des médias dans la construction de notre perception. La dimension sauvage de l'œuvre provient des motifs disruptifs qui se déploient sur les visages, suggérant une tension entre l'essence humaine naturelle et le vernis artificiel des normes sociales. Valeur de collection et influence des sérigraphies de Stinkfish En tant qu'objet de collection, « Wild Vanity » représente une pièce essentielle du portfolio de Stinkfish, incarnant son style distinctif et ses préoccupations thématiques. Son édition limitée en fait un article convoité par les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain. L'influence de Stinkfish dépasse largement les rues de Bogota, en Colombie : son travail est reconnu mondialement, et des œuvres comme « Wild Vanity » sont cruciales pour comprendre son parcours artistique. Cette estampe témoigne également de l'évolution du street art vers une forme d'art à part entière, reconnue et célébrée. En transposant les techniques et l'esthétique du street art dans l'environnement contrôlé de l'atelier, puis sur du papier d'art, Stinkfish crée des ponts entre les univers, offrant une œuvre qui trouve aussi bien sa place en galerie que dans la rue. Dans le contexte du pop art, du street art et du graffiti, « Wild Vanity » illustre parfaitement comment ces genres peuvent se croiser pour créer des œuvres qui reflètent la culture contemporaine et dont le charme est intemporel. La capacité de Stinkfish à communiquer à travers des couches de couleurs et de motifs garantit que « Wild Vanity » restera une œuvre importante et stimulante au sein du récit artistique en constante évolution.
$217.00
-
Trust iCON SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$533.00
-
Luke Chueh Revenge Is A Dish Vache Assiette en Céramique Objet d'Art par Luke Chueh
« La vengeance est un plat » - Impression numérique en édition limitée sur assiette en céramique, réalisée par le célèbre artiste de rue graffeur Luke Chueh. Né à Philadelphie, mais ayant grandi à Fresno, Luke Chueh (prononcé THU) a étudié le graphisme à l'Université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où il a obtenu une licence en art et design. Il a ensuite été embauché par la société Ernie Ball, en tant que graphiste-illustrateur interne, et a créé plusieurs designs primés. Ses travaux ont été publiés dans les annuaires de design de Communication Arts et de Print Magazine.
$244.00
-
Camilo Pardo Impression d'archives GT rouge par Camilo Pardo
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Red GT sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.
$533.00
-
Alexis Price Parler en langues Giclee Print par Alexis Price
« Speaking in Tongues », estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 16x20 pouces (40,6 x 50,8 cm).
$285.00
-
DKNG Sérigraphie 27 Club Cobain par DKNG
27 Club - Cobain - Sérigraphie en édition limitée 4 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure par DKNG - Rare Street Art - Artiste Pop Art Célèbre. Édition 2012 signée et numérotée, limitée à 200 exemplaires. La galerie Blunt Graffix, en Oregon, nous a invités à participer à leur exposition collective « Dead Rockstars : A Tribute to the Mortal Gods of Sound ». Nous avons choisi d'explorer le concept du « Club des 27 », un phénomène qui désigne les musiciens célèbres décédés à l'âge de 27 ans. Chaque estampe est une mini-sérigraphie quatre couleurs de 11,7 cm x 13,7 cm, tirée à 200 exemplaires.
$48.00
-
Alexis Price Fuck This Party Giclee Print par Alexis Price
« Fuck This Party », estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 16x20 pouces (40,6 x 50,8 cm).
$285.00
-
Ricky Flores ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$171.00
-
Naoshi Abri de la pluie Giclee Print par Naoshi
Abri contre la pluie, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne de graffiti urbain Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 8,25 x 11,75. Inspiré de l'art du sable de Sunae.
$103.00
-
Tavar Zawacki- Above Metamorphosis Blotter Paper Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Papier buvard Metamorphosis, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Tavar Zawacki - Au-dessus d'une œuvre d'art sur le LSD inspirée de la culture pop. À 19 ans, Tavar s'installe à Paris, où il commence à peindre sa célèbre flèche pointant vers le haut. Au cours des 19 dernières années, Tavar Zawacki a réalisé des œuvres d'art dans les rues de plus de 100 villes, réparties dans 60 pays à travers le monde.
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier Alternative Medicine Archive Skateboard Deck par Denial - Daniel Bombardier
Impression d'art en édition limitée sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, réalisée par l'artiste de street art Denial, spécialisée dans la médecine alternative et utilisant des pigments d'archivage. Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8,25 x 31,875 pouces. Sortie : 14 juillet 2021. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.
$466.00
-
Faile This Is Bad Lands - Sérigraphie rouge/bleu HPM embellie à la main par Faile
Achetez This Is Bad Lands - Sérigraphie HOM embellie en édition limitée 3 couleurs tirée à la main sur du papier Lenox 100 par Faile Rare Street Art, célèbre artiste pop. Impression d'art Faile "This Is Bad Lands". Edition limitée à seulement 250 exemplaires dans le monde ! Il s'agit de la dernière version de la série 150 qui comportait environ 7 variations dans l'édition ...... plusieurs variations de couleurs, peintes à la main, teintées et imprimées, etc ...... Imprimé sur du papier d'archivage épais et agréable et comme d'habitude, le dos de ceux-ci est vraiment cool aussi avec l'impression, l'estampage, etc... C'est la variation rouge/bleu très recherchée et elle est incroyable en personne. La texture de ces imprimés est incroyable ! L'impression mesure 12,5 "x 19" et a deux bords frangés et deux droits. Signé, numéroté, daté, tamponné et embossé par l'artiste !
$1,725.00
-
Naoto Hattori Goonie 038 aquarelle originale par Naoto Hattori
Goonie 038 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Goonie 038 » de Naoto Hattori : Une vision d'introspection surréaliste « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une œuvre d'une grande profondeur, fruit d'une introspection surréaliste. Ce chef-d'œuvre fusionne avec brio la finesse de l'aquarelle et la richesse de l'imagination surréaliste. Signée et réalisée en 2013, cette peinture originale et unique témoigne de l'engagement d'Hattori envers son art et de sa capacité à susciter l'émotion. Encadrée, l'œuvre, dont le format est de 21,6 x 21,6 cm et qui présente une image de 7,6 x 7,6 cm, est un microcosme de l'univers artistique foisonnant d'Hattori. L'encadrement et le passe-partout, réalisés avec soin par l'artiste, lui confèrent une dimension particulière. Si l'œuvre se distingue du street art et du graffiti par sa forme et sa présentation, elle partage néanmoins un lien intrinsèque avec ces genres par sa capacité à captiver et à transmettre des messages profonds. « Goonie 038 » ne trouvera peut-être pas sa place sur un mur public ni ne clame son existence à travers d'immenses fresques, mais elle impose le regard par son format intimiste et la force expressive de son sujet. Décryptage du symbolisme de « Goonie 038 » Dans « Goonie 038 », Hattori présente une créature inclassable, un être à la croisée d'émotions quasi humaines et de caractéristiques invraisemblables. Cette forme hybride est la signature du style Hattori, où traits familiers s'entremêlent à des éléments extraordinaires. Le travail minutieux à l'aquarelle accentue les textures et les contours du sujet, attirant le regard du spectateur sur la complexité de son expression. Le regard de la créature, empreint d'une lassitude qui contraste avec son apparence surnaturelle, invite à la réflexion sur les expériences partagées qui transcendent les frontières du réel. L'encadrement et le passe-partout sur mesure d'Hattori ne sont pas de simples protections, mais des éléments essentiels à l'impact global de l'œuvre. Le choix d'encadrer l'œuvre souligne l'importance du contexte dans la présentation d'une œuvre d'art. Pour Hattori, le cadre est une porte ouverte, invitant le spectateur à pénétrer dans le monde surréaliste qu'il a créé sur le papier. Elle symbolise le passage de l'esprit de l'artiste au monde du spectateur, permettant à « Goonie 038 » de trouver sa place dans un espace qui honore son caractère unique. « Goonie 038 » de Naoto Hattori est une représentation à la fois petite et puissante de la vision surréaliste de l'artiste, offrant une fenêtre sur un monde qui interpelle et élargit la perception du spectateur. Bien qu'elle occupe un espace différent de celui du street art et du graffiti traditionnels, elle partage le même esprit de rébellion contre l'ordinaire et le même désir de perturber et d'enchanter. À travers « Goonie 038 », Hattori a créé une œuvre qui constitue une contribution majeure à l'art surréaliste, capable de fasciner et de susciter la réflexion avec la même force.
$669.00
-
Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Coca-Cola Archival par Denial - Daniel Bombardier
Impression par transfert pigmentaire d'archives en édition limitée Coca-Cola sur planche de skate naturelle pressée à froid, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Denial. En 2000, il a adopté le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent de voir. Depuis, il mène une campagne de rue mondiale permanente, composée de plus de 500 000 autocollants, pancartes et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.
$505.00