Jaune
-
Pauline Aitken Veil System Gravure Aquatinte par Pauline Aitken
Gravure en édition limitée « Système de voile » avec impression à l'aquatinte sur papier d'art de Pauline Aitken, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Eau-forte aquatinte Veil System, édition limitée signée de 1969, par Pauline Aitken Pauline Aitken, « Système du voile » – 1969. Estampe – eau-forte avec aquatinte, 79 x 60 cm. Artiste femme, Pauline Aitken explore la vision intérieure féminine et propose une perspective unique sur la science et son rapport à l’art. Jeune artiste, son travail est reconnu dès 1968 à la Biennale internationale de l’estampe britannique. Au fil des années, elle continue de recevoir de nombreux prix, dont les prix « Arts, Business and Employees » et « Arts, Business and the Smaller Budget » (2000 et 2001) au Royaume-Uni. Cette série d’Aitken s’inspire de la terminologie biologique et chimique pour créer des estampes abstraites. Ces estampes colorées en relief témoignent d’une maîtrise de la technique d’impression rarement égalée de nos jours.
$256.00
-
Nate Duval Sérigraphie Le Duc d'Iris par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$67.00
-
Czee13 Cookie Cat Crew - Tony Tiger Canbot Canz Art Toy par Czee13
Cookie Cat Crew - Tony Tiger Canbot Canz, jouet de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art réalisée par Czee13, graffeur de rue. Découvrez la Cookie Cat Crew, créée par Czee13, artiste de rue britannique de renommée internationale ! Voici le petit dernier de la famille Canzee : la Cookie Cat Crew ! Cette nouvelle figurine reprend le corps adorable des figurines Canzee classiques, avec une tête sculptée irrésistible et une grenouillère à l'effigie d'un chaton ! Mesurant environ 12,5 cm et dotée d'une tête articulée, vous allez adorer ce nouveau membre de la famille ! Ce modèle est limité à 100 exemplaires.
$200.00
-
Supreme Art Deck de planche à roulettes de fruits par Supreme
Planche de skateboard Supreme Fruit Deck Fine Art en édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur planche naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti Supreme. Référence fabricant : SS19SB11 ; GTIN : 0888977463154. Pour la première semaine de sa collection printemps/été 2019, Supreme a sorti plusieurs articles ornés d'un motif de fruits. La planche de skateboard présente une variété de fruits frais, et en y regardant de plus près, on peut apercevoir le logo Supreme sur les stickers apposés sur les fruits. Cette planche est sortie le 21 février 2019.
$198.00
-
Taschen Books Coffret Rocky : L'intégrale des films - Livre d'art publié par Taschen Books
Coffret Rocky : L'intégrale des films avec Sylvester Stallone, livre d'art publié par Taschen Books, édition limitée rare, référence en matière de culture pop moderne, de boxe et de sport. Édition limitée de 1976, signée par Sylvester Stallone, livre de 380 pages consacré au film Rocky Balboa. Ce livre relié, présenté dans un coffret (29 x 44 cm, 11 kg), contient 380 pages numérotées et signées par Sylvester Stallone. Il inclut une reproduction de son tableau « Finding Rocky » (1975) et un fac-similé de 36 pages de son carnet de notes (20 x 28 cm). Cet ouvrage présente des images issues des archives de la MGM et de la bibliothèque de l'Académie, ainsi qu'une préface de Sylvester Stallone et des interviews exclusives de l'acteur. 10.03144.00.01 Rocky : L'intégrale des films de Sylvester Stallone - Coffret Le coffret Rocky : L'intégrale des films, publié par Taschen Books en 2021, est un hommage monumental à l'une des franchises les plus emblématiques de la culture populaire moderne. Cette édition collector célèbre l'héritage de Rocky Balboa, mêlant sport, art et cinéma dans un format conçu pour captiver les passionnés de cinéma, de boxe et d'expression artistique. Édition limitée Excellence Cette édition limitée à 1976 exemplaires commémore l'année de la sortie du premier film Rocky, qui a révolutionné le cinéma sportif. Chaque coffret est numéroté et signé individuellement par Sylvester Stallone, offrant un lien privilégié avec l'acteur qui a incarné Rocky Balboa. L'édition reliée est présentée dans un coffret à clapet surdimensionné de 29 x 44 cm et d'un poids impressionnant de 11 kg. Un véritable bijou visuel et une pièce de collection de grande valeur. Quand l'art rencontre le cinéma L'un des atouts majeurs de ce coffret est l'inclusion de « Finding Rocky », une reproduction d'une peinture de Stallone datant de 1975, qui capture visuellement l'essence même de l'histoire du héros improbable devenu Rocky. L'incursion de Stallone dans l'art visuel souligne sa vision créative aux multiples facettes, fusionnant harmonieusement sa passion pour la narration et l'expression artistique. La peinture complète le parcours cinématographique, offrant un aperçu rare du point de vue personnel de l'acteur sur les origines du personnage. Un aperçu rare de la création de Rocky Pour ajouter à son exclusivité, le coffret inclut une reproduction de 36 pages du carnet original de Stallone pour Rocky. Ce document précieux offre un aperçu intime du développement du film, dévoilant les premières ébauches du scénario, des idées et des notes. Mesurant 20 x 28 cm, ce carnet est une véritable mine d'or pour les fans désireux d'explorer les coulisses de la création de ce film culte. Des archives sans pareilles Ce livre de 380 pages est un véritable chef-d'œuvre visuel, présentant des images rares et inédites issues des archives de la MGM et de la bibliothèque de l'Académie. Préfacé par Stallone et agrémenté d'interviews exclusives, il explore en profondeur la création de tous les films Rocky. Il retrace l'évolution du personnage et de la franchise, célébrant son impact culturel grâce à des images et un récit d'une qualité exceptionnelle. Cette édition Taschen est bien plus qu'un simple livre : c'est une œuvre d'art à part entière qui rend hommage à un héritage cinématographique. Que vous soyez amateur de boxe, de culture populaire ou de récits artistiques, Rocky : L'intégrale des films offre un mélange unique de nostalgie et de profondeur artistique, ce qui en fait un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés.
$4,500.00
-
Tim Doyle Sérigraphie Robocopus Hypercubus par Tim Doyle
Robocopus Hypercubus, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Événement Bijou Metro & Blunt Graffix, Eugene (Oregon). Le coup de maître de Tim Doyle : un mélange détonant entre les icônes religieuses Robocop et Salvador Dali. Cette affiche sérigraphiée 45,7 x 61 cm, imprimée à la main, est signée et numérotée par l'artiste. Tirage limité à 100 exemplaires dans le monde.
$229.00
-
Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre
Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.
$1,365.00
-
Kaws- Brian Donnelly Supreme KAWS Chalk Logo Deck - Skateboard jaune par Kaws - Brian Donnelly
Planche de skateboard Supreme KAWS Chalk Logo - Édition limitée jaune, illustration de la marque Supreme. SS21 2021 - La planche de skateboard Supreme KAWS Chalk Logo rouge arbore le logo classique de KAWS, déjà vu lors de sa précédente collaboration avec Supreme. Le logo s'étend sur toute la largeur de la planche et a été lancée le 18 février 2021, pour la saison printemps/été 2021 de Supreme. Planche de skate Supreme KAWS Chalk Logo : un artefact vibrant du pop art urbain La planche de skate Supreme KAWS Chalk Logo jaune, issue de la collection Printemps/Été 2021, est un vibrant témoignage de la fusion entre le pop art urbain et la culture du skateboard. Cette pièce en édition limitée capture l'essence de la collaboration entre la marque emblématique de streetwear Supreme et l'artiste KAWS, dont l'influence sur le pop art, le street art et le graffiti est mondialement reconnue. Dévoilée le 18 février 2021, en même temps que la sortie de la collection saisonnière de Supreme, la planche arbore le logo KAWS classique qui s'étend sur toute sa surface. Le choix du jaune pour cette planche est particulièrement significatif. En psychologie des couleurs, le jaune est associé à la joie, à l'énergie et à la visibilité, des valeurs qui font écho à l'esprit du skateboard, un sport et une culture réputés pour leur dynamisme et leur énergie. Le contraste saisissant entre le contour noir du logo KAWS, évoquant la craie, et le fond jaune vif assure un impact visuel fort et rappelle les lignes brutes et expressives du graffiti. Intersection culturelle : l'esthétique partagée par Supreme et KAWS La collaboration entre Supreme et KAWS symbolise l'interaction entre la mode, l'art et la culture urbaine. Chaque planche de skateboard issue de ce partenariat se transforme en une œuvre d'art mobile. Le logo KAWS, motif récurrent dans son art, symbolise une critique plus profonde du consumérisme et de la culture populaire, thèmes constamment explorés dans le pop art urbain. L'étendue du logo sur la planche suggère une influence omniprésente, rappelant la manière dont le street art domine et définit les espaces qu'il investit. La sortie de la planche Supreme KAWS Chalk Logo jaune est également un reflet de notre époque, en phase avec l'esprit du printemps/été, période généralement associée au renouveau et à la vitalité. Le moment choisi pour sa sortie, combiné au design de la planche, témoigne de l'évolution constante du pop art urbain, qui cherche sans cesse à capturer l'air du temps sous des formes tangibles. Cette planche n'est donc pas qu'un simple outil pour le skateboard ; c'est un instantané d'art contemporain et d'expression culturelle, encapsulé dans un format accessible et utile. Ce modèle de planche s'inscrit pleinement dans les thématiques du street art et du graffiti, qui utilisent souvent les symboles et l'espace public pour exprimer des opinions personnelles, politiques, et bien d'autres choses encore. Avec sa couleur vive et son imagerie iconique, la planche Supreme KAWS Chalk Logo jaune devient un moyen pour l'artiste et la marque de communiquer avec un public plus large, transcendant les espaces artistiques traditionnels et s'intégrant au quotidien.
$244.00
-
Victo Ngai L'impression jet d'encre des coureurs de cerf-volant par Victo Ngai
L'œuvre « Les Cerfs-volants de Kaboul », une reproduction d'art en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching 100 % coton, par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 50 exemplaires. Signés et numérotés. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.
$336.00
-
Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes Goldenrod Metal UV-Cured Print par Ron English - POPaganda
Signes des crimes - Goldenrod Art Impression d'archives durcie aux UV encadrée sur panneau d'aluminium HD verni Œuvre d'art de l'artiste de culture pop de rue Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.
$371.00
-
SuperPlastic SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST
Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX
$211.00
-
Converse Shoes Converse Chuck Taylor Banana pour homme, pointure 46 (12 US), en collaboration avec Andy Warhol.
Paire de Chuck Taylor Banana pour homme, pointure 46, en boîte, chaussures de skate Converse x Andy Warhol, édition limitée, objet d'art rare, vêtement, œuvre d'art de collection. Converse Chuck Taylor Andy Warhol Banana Fruit, édition limitée 2015 (épuisée), pointure 46 (US 12), neuves dans leur boîte d'origine avec étiquettes, jamais portées. Découvrez la fusion iconique de l'art et du style classique avec la Converse Chuck Taylor Andy Warhol Banana Low Top. Confectionnée avec une élégante tige en cuir noir qui épouse parfaitement la silhouette intemporelle de la Chuck Taylor Low Top, cette chaussure arbore un motif banane jaune éclatant, inspiré du légendaire album du Velvet Underground. Pièce maîtresse de toute collection, cette Converse basse allie le charme du pop art à l'élégance intemporelle des sneakers. Converse x Andy Warhol Banana Chuck Taylor : un héritage artistique et de mode La Converse Chuck Taylor Andy Warhol Banana Low Top est une œuvre d'art rare, fusionnant la vision iconique d'Andy Warhol, légende du pop art, avec le design classique de la chaussure la plus emblématique de Converse. Sortie en 2015 en édition limitée, cette basket de skate pointure 46 est bien plus qu'une simple chaussure : c'est une véritable œuvre d'art de collection. Présentée dans sa boîte d'origine avec étiquettes et jamais portée, elle captive l'imagination des amateurs d'art et des collectionneurs de sneakers, offrant une occasion unique de marcher sur les traces de l'histoire de l'art. Warhol, reconnu pour son influence profonde sur le mouvement pop art, utilisait souvent des objets du quotidien comme sujets, remettant en question les notions traditionnelles d'art. Son œuvre représentant une banane a notamment orné la pochette du premier album du Velvet Underground et est devenue une image iconique de la culture pop. Converse, saisissant l'opportunité de fusionner art et mode, a intégré cette imagerie iconique à son modèle Chuck Taylor classique, créant ainsi une basket à la fois accessoire de mode et support d'expression artistique. Signification artistique du motif de banane d'Andy Warhol La portée artistique du motif banane d'Andy Warhol sur la Converse dépasse son simple attrait visuel. Elle témoigne du pouvoir du pop art à imprégner le quotidien et à transformer l'ordinaire en extraordinaire. La basket devient une œuvre d'art à porter, invitant à un dialogue sur le point de rencontre entre biens de consommation et art. Dans une démarche typiquement warholienne, cette collaboration brouille les frontières entre art commercial et art savant, affirmant avec force l'accessibilité et la démocratisation de l'art. La basket n'est pas seulement un hommage à l'héritage de Warhol, mais reflète aussi le lien plus large entre la mode urbaine et l'art. Le monde du street art et du graffiti a depuis longtemps adopté la basket comme symbole de la culture et de l'identité urbaines, et l'édition Converse x Andy Warhol renforce ce lien. En ornant une chaussure de skate populaire d'une œuvre de l'un des artistes les plus influents du XXe siècle, Converse a créé une pièce qui se situe au carrefour du mouvement, de la culture et de l'art. Collectionnabilité et impact de la collaboration Converse x Andy Warhol La valeur de collection de la basket Converse x Andy Warhol Banana Chuck Taylor est sans égale, représentant un moment charnière où deux icônes culturelles se sont rencontrées. Pour les collectionneurs, cette basket est une pièce de choix de par sa production limitée et le nom prestigieux qui y est associé. Posséder une paire, c'est posséder un fragment d'histoire du pop art, un lien tangible avec la vision artistique d'Andy Warhol. La rareté de cette basket et son association avec une figure majeure de l'histoire de l'art ont fait d'elle un incontournable pour les passionnés d'art et de mode. Au-delà de son attrait pour les collectionneurs, cette basket a également influencé la relation entre l'art et la mode commerciale. Elle ouvre la voie à de futures collaborations entre artistes et marques de mode, soulignant le potentiel de tels partenariats pour créer des produits à la fois commercialement réussis et artistiquement significatifs. La Converse x Andy Warhol démontre le pouvoir de fascination intemporel de l'art lorsqu'il quitte les galeries pour s'intégrer au monde des objets du quotidien. En somme, la Converse x Andy Warhol Banana Chuck Taylor est bien plus qu'une simple basket ; C'est une affirmation de l'héritage durable du pop art et de sa capacité à réinventer et à réimaginer le monde qui nous entoure. La basket demeure un exemple éloquent de la façon dont l'art peut transcender les limites des médiums traditionnels et s'intégrer pleinement à la culture populaire, célébrée pour sa résonance esthétique et culturelle.
$236.00
-
AJ Masthay Mockingbird Foundation Phamily Poker Classic 2013 AP Sérigraphie
Mockingbird Foundation - Phamily Poker Classic 2013 - Affiche d'événement en édition limitée - Impression sérigraphique artisanale 8 couleurs sur papier d'art par AJ Masthay. Épreuve d'artiste, bord inférieur frangé à la main.
$240.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Ganas Dignity Love Red Gold par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Ganas Dignity & Love - Édition limitée rouge/or, sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2013, format 8x10.
$323.00
-
Naoto Hattori Soul Streaming Giclée Print par Naoto Hattori
Œuvre d'art Soul Streaming, impression giclée en édition limitée sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.
$211.00
-
RIFF 170 Plan du métro de Toronto, peinture originale à la bombe jaune par RIFF 170
Carte du métro de Toronto, peinture originale à la bombe jaune par RIFF 170, œuvre unique sur une carte de métro canadien recyclée par un artiste pop art de rue. Plan du métro de Toronto (Canada) 2021, peinture à la bombe signée, œuvre originale, format 16 x 8 pouces. Plan du métro de Toronto jaune par RIFF 170 – Œuvre originale à la bombe aérosol, style pop art et graffiti. « Toronto Subway Map Yellow » est une œuvre originale de 2021, réalisée à la bombe aérosol par RIFF 170, pionnier du graffiti, sur une authentique carte du métro canadien récupérée. Mesurant 40,6 x 20,3 cm, cette pièce unique fusionne l'orientation urbaine et l'autorité du style, marquant un tournant transnational dans l'histoire du graffiti : le créateur new-yorkais y appose sa marque sur le réseau métropolitain de Toronto. Utilisant une technique audacieuse et libre, RIFF 170 appose son nom iconique – RIFF – en grandes lettres capitales. Chaque lettre est remplie de dégradés texturés et mouchetés dans des tons bruns terreux et bleus ombrés, tandis qu'une lueur jaune vibrante entoure la forme, créant un halo de mouvement et de dynamisme. Le style évoque l'âge d'or du graffiti dans les trains, transformant un objet statique et informatif en une surface vivante et expressive. La métamorphose de cette carte utilitaire en une relique tachée de graffiti en fait à la fois une œuvre d'art et un document – un témoignage du lieu, du voyage et de la maîtrise de la bombe aérosol. L'héritage du graffiti par-delà les frontières RIFF 170 compte parmi les figures fondatrices du graffiti américain. Issu des rangs des premiers graffeurs new-yorkais des années 1970, son œuvre a contribué à définir les codes stylistiques du lettrage, des aplats de couleur et de l'influence cartoon qui allaient dominer le graffiti à l'échelle mondiale. Dans « Toronto Subway Map Yellow », il transpose cet héritage brut et original dans un contexte canadien, mêlant un fragment du tissu urbain canadien à l'héritage iconique du graffiti new-yorkais. Cette transposition crée un dialogue visuel entre deux grandes métropoles, reliant l'expérience du métro à la présence du graffiti comme commentaire, empreinte et mouvement. La carte du métro canadien devient une toile de résistance, redéfinie par un artiste dont le nom a traversé les décennies et les frontières sans jamais perdre de son actualité. Couleur, texture et utilisation des matériaux de récupération Le choix des couleurs de cette œuvre est à la fois intentionnel et percutant. Le remplissage central de chaque lettre utilise une teinte terre d'ombre brûlée évoquant l'acier rouillé, la dégradation et les surfaces des wagons de train après des années de superposition de couches. Des projections de peinture sur ce remplissage simulent la saleté et le mouvement, créant une impression de profondeur et de texture qui rappelle les gares de triage et les tunnels du métro. Le contour jaune, tel un feu de signalisation clignotant, confère aux lettres un sentiment d'urgence et souligne leur dynamisme sur le réseau dense du métro torontois. La décision de RIFF 170 de recouvrir un plan de métro de sa peinture s'inscrit dans la tradition du graffiti qui consiste à utiliser des matériaux trouvés et éphémères, transformant ainsi l'objet quotidien de la navigation en un symbole de mouvement empreint d'une forte personnalité visuelle. Art urbain pop et graffiti en temps réel La carte du métro de Toronto (en jaune) est un exemple contemporain de street art et de graffiti dans ce qu'il a de plus brut et authentique. Elle réinterprète un vestige de l'infrastructure publique comme un panneau d'affichage, imprégnant la géographie de Toronto du nom emblématique d'une légende du Bronx. Ce faisant, RIFF 170 affirme la pertinence du graffiti, non seulement dans le passé, mais aussi dans la redéfinition constante de l'art urbain. Cette œuvre parle autant de lieu que d'identité : des endroits qui façonnent le mouvement et des noms qui les marquent. Le contour classique et dégoulinant de RIFF, ainsi que son inscription en lettres capitales, portent le poids de l'histoire avec l'énergie du présent. C'est un emblème de style transfrontalier, réalisé à la bombe aérosol, signé d'un héritage et inscrit dans la cartographie de la culture graffiti moderne.
$750.00
-
Denial- Daniel Bombardier The End Of The End HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier
« La Fin de la Fin », œuvre originale peinte à la main à l'aérosol sur un panneau de bois de bouleau encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM de 10 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.
$3,280.00
-
Adam Lister GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$288.00
-
Jessica Hess ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$168.00
-
Tim Conlon Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon
Toile vierge n° 132 WPRR Sérigraphie de Tim Conlon Édition limitée Tirage à la main sur papier d'art Stardream Lagoon 285 g/m² Artiste pop graffiti de rue moderne. Édition limitée 2023, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Œuvre de 24 x 24 cm, sérigraphie à bords frangés réalisée à la main. À la croisée du graffiti et du pop art, rares sont les œuvres qui incarnent cet esprit avec autant de force que « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » de Tim Conlon. Issue de sa vaste série « Blank Canvas », cette pièce particulière est un mélange harmonieux de peinture aérosol, de typographie et d'abstraction picturale. La technique du trompe-l'œil, qui utilise des images réalistes pour créer une illusion d'optique, ajoute une profondeur supplémentaire, plongeant le spectateur dans l'univers et la culture des peintures sur trains de marchandises. Ce qui distingue cette œuvre, c'est son support et son matériau. Il s'agit d'une sérigraphie, une impression artisanale raffinée, sur un papier d'art Stardream Lagoon de 285 g/m² soigneusement sélectionné. La texture et la teinte uniques de ce papier accentuent les couleurs vibrantes de l'œuvre. Les bords frangés à la main enrichissent son toucher, en faisant un régal pour les yeux autant qu'une œuvre à contempler. Avec ses dimensions de 61 x 61 cm, elle offre un équilibre parfait, s'intégrant à tous les environnements. Limitée à seulement 75 exemplaires, chaque œuvre est signée et numérotée par Tim Conlon lui-même, garantissant son authenticité et son exclusivité. De plus, le gaufrage de BEYOND THE STREETS souligne son importance sur la scène artistique contemporaine. L'œuvre de Conlon offre un regard unique sur l'univers en constante évolution du graffiti, fusionnant l'esprit rebelle du street art et l'esthétique du pop art. Pour les amateurs et les collectionneurs, « Blank Canvas #132 WPRR Serigraph Print » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, un témoignage de la beauté et de la complexité de la culture artistique urbaine.
$493.00
-
Estevan Oriol Nipsey Hussle Giclee Print par Estevan Oriol x Taz x Risk Rock
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$360.00
-
Mighty Jaxx Jouet artistique Joy The Delivery Kid par Mighty Jaxx
Joy The Delivery Kid, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Mighty Jaxx x DHL. Figurine d'art en vinyle 4,5 pouces, édition limitée 2021, 5 visages interchangeables « La joie malgré la distance » Voici Joy, le petit livreur. Inspirée des emblématiques boîtes jaunes et rouges de DHL, cette figurine expressive arbore une expression pour chaque étape de la livraison ! De l’air inquiet (« Oh, c’est lourd ! ») à la joie immense (« C’est livré ! »), Joy est le compagnon de livraison idéal. Que vous réserve un colis Mighty Jaxx ? Du bonheur ! Rien de tel que d’ouvrir cette boîte jaune et rouge et d’y découvrir sa figurine collector en édition limitée. En collaboration avec notre partenaire de livraison DHL, la collection « Joy Across The Distance » explore toutes les émotions positives que traverse une figurine collector durant son voyage jusqu’à chez vous. Alors, découvrez ces modèles exclusifs qui vous apporteront du bonheur directement entre les mains.
$165.00
-
Frank Kozik Symbole de l'anarchie Glow in the Dark Bloody Art Toy par Frank Kozik
Symbole de l'anarchie - Figurine de collection en vinyle sanglant, édition limitée phosphorescente, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Frank Kozik. Jumango sanglant noir, édition signée de 2008
$218.00
-
Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Sculpture Darkmatter Mini Nugs par Nugg Life NY- Ian Ziobrowski
Darkmatter Mini Nugs Mini Nugs en édition limitée, jouet d'art de collection fait main et peint par des artistes pop, Nugg Life NY - Ian Ziobrowski. Chaque Mini Nug, édition limitée 2022, mesure entre 6 et 7,5 cm et est entièrement fabriquée à la main. Livrée dans un emballage rappelant celui des services de livraison new-yorkais. Numérotée et signée, cette édition limitée est composée de 20 exemplaires.
$112.00
-
Brandalism & Brandalised Sculpture en polystone Kissing Coppers Gold Rush par Brandalised
Kissing Coppers - Sculpture en polystone Gold Rush, édition limitée, œuvre de l'artiste Brandalised, célèbre pour ses peintures de graffiti pop et son art urbain. Dimensions du produit en polystone 2021 : Hauteur : 25,4 cm (10 po) * Dimensions de la boîte : Hauteur : 19 cm (7,50 po) Largeur : 20,3 cm (8 po) Profondeur : 36,2 cm (14,25 po) * Kissing Coppers est de retour ! La seconde version de cette pièce très recherchée arbore une luxueuse finition noire et or sur ce pochoir iconique. Des symboles d'autorité dans un moment d'intimité tendre. Un plaidoyer pour l'acceptation des différentes identités sexuelles par la société et une humanisation d'une force perçue comme violente ces derniers temps. Peu importe notre camp ou notre milieu social, nous aspirons tous à une émotion profondément humaine : l'amour. L'or est la couleur de l'amour, de la passion et de la magie. Laissez Kissing Coppers (Gold Rush) illuminer votre collection de sa finition éclatante. Ne manquez pas l'occasion de posséder cette œuvre d'art remarquable, désormais immortalisée sous la forme d'une figurine en polystone en édition spéciale.
$589.00
-
Swoon- Caledonia Curry Kamayura Oaxaca 2013 Giclee Print par Swoon- Caledonia Curry
Kamayura Oaxaca 2013 Impression giclée par Swoon- Caledonia Curry Artwork Tirage en édition limitée sur papier chiffon épais de qualité supérieure, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2016. Œuvre de 19 x 13 pouces issue de la collection d'estampes de la série Swoon Street. Kamayura Oaxaca 2013 Impression Giclée par Swoon Une archive visuelle de la dignité humaine dans l'espace urbain L'estampe giclée « Kamayura Oaxaca 2013 » de Caledonia Curry, alias Swoon, est un exemple saisissant de street art et de graffiti transposés sur papier d'art. Créée pour sa collection d'estampes « Street Series », l'image reproduit l'une de ses installations originales de collage de rue à Oaxaca, au Mexique, représentant une figure féminine marquante mêlant attributs humains et mythologiques. Cette estampe giclée, signée et numérotée, éditée en 2016 à 175 exemplaires, mesure 48 x 33 cm et est imprimée sur un papier chiffon épais de qualité supérieure. L'œuvre témoigne non seulement de la présence de Swoon sur les murs d'Amérique latine, mais explore également le lien symbolique entre identité communautaire, résistance et caractère éphémère de l'intervention urbaine. Complexité stylistique et composition symbolique Kamayura Oaxaca 2013 reflète l'esthétique complexe du papier découpé et le récit humanitaire qui caractérisent le langage visuel de Swoon. La figure représentée – mi-guerrière, mi-sirène – serre deux crocodiles dans ses bras tandis qu'une armure d'écailles recouvre ses jambes. Des lignes rayonnantes s'étendent de son dos comme une auréole, tandis qu'en dessous se déploie un collage complexe de serpents, d'éléments architecturaux et de flore, le tout exécuté avec une grande précision. Ces motifs fusionnent le symbolisme indigène et la dégradation urbaine contemporaine, évoquant les thèmes de la transformation, de la résilience et de l'interdépendance des environnements naturels et construits. Le mur en stuc jaune vif et rouge profond, derrière l'affiche collée, crée un contraste de couleurs dynamique, ancrant l'image dans son contexte urbain d'origine tout en renforçant la présence mythique de la figure centrale. Les récits de rue mondiaux de Caledonia Curry Swoon, née Caledonia Curry aux États-Unis, est reconnue depuis longtemps pour sa capacité à fusionner les techniques classiques de la gravure avec l'accessibilité de l'art urbain. Son œuvre présente souvent des portraits de femmes, des figures communautaires et des représentations allégoriques abordant les thèmes de la justice sociale, de la restauration environnementale et du récit culturel. L'estampe Kamayura Oaxaca s'inscrit dans sa pratique consistant à apposer des découpages de papier complexes directement sur des surfaces urbaines dégradées à travers le monde, des murs de Brooklyn aux ruelles d'Haïti et d'Amérique latine. Au Mexique, son travail donne la parole aux peuples autochtones et résonne avec la mémoire postcoloniale, réaffirmant le rôle du graffiti comme forme d'embellissement de l'espace public et d'expression politique. L'importance de la collection d'estampes de la série Street L'édition Kamayura Oaxaca 2013 fait partie de la collection d'estampes Street Series, véritable archive tangible des installations éphémères de Swoon. Chaque estampe de la série offre aux collectionneurs et aux amateurs l'opportunité de découvrir l'œuvre urbaine de l'artiste dans un format préservé, digne d'une galerie. En transposant des œuvres temporaires en extérieur sur du papier d'archivage, la collection conserve l'immédiateté et la force brute du street art, tout en lui assurant une pérennité face à l'érosion naturelle due aux intempéries et à l'urbanisation. Cette série illustre également comment le street art, le pop art et le graffiti peuvent transcender leur environnement d'origine sans perdre de leur impact, de leur profondeur narrative ni de leur intensité visuelle.
$350.00
-
Hijack Sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin par Hijack
BFF Unique 1 Sérigraphie originale pour la Saint-Valentin par Hijack Peinte à la main au pistolet sur papier d'art Édition limitée Œuvre originale unique signée, peinte à la main à la bombe de peinture, format 20x30, impression sérigraphique Exprimez vos émotions à travers le dynamisme du pop art urbain : l’affiche unique BFF 1 de Hijack pour la Saint-Valentin Au panthéon de l'art urbain moderne, la puissance expressive du street art est indéniable et son influence se fait sentir dans les œuvres d'innombrables artistes. Parmi eux, Hijack, pseudonyme de l'artiste qui captive l'attention du public avec des images vibrantes, se distingue avec son œuvre « BFF Unique 1 Valentine's Day Original Silkscreen Print ». Cette œuvre, sortie en 2024, porte l'empreinte d'un créateur profondément enraciné dans la culture de Los Angeles, en Californie, où les rues servent de toile en perpétuelle évolution à des déclarations de toutes sortes. Hijack, héritier de Mr. Brainwash (Thierry Guetta), investit le monde des beaux-arts avec une audace qui rappelle celle de son mentor, tout en affirmant sa propre vision. Cette pièce, un chef-d'œuvre peint à la main à la bombe sur papier d'art, capture l'essence spontanée et vibrante du graffiti. Ses dimensions généreuses (20 x 30 cm) en font bien plus qu'une simple affirmation : une véritable déclaration, une proclamation de l'influence du street art sur l'univers plus aseptisé des galeries d'art. L'estampe originale sérigraphiée BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin est une symphonie d'émotions, réalisée artisanalement avec une méticulosité extrême et en édition limitée. Chaque exemplaire signé est un hommage unique à la complexité des liens humains, magnifiquement rendus à la bombe aérosol – un matériau intrinsèquement lié à la nature rebelle et engagée du street art. Le cœur audacieux du street art : décryptage de la syntaxe visuelle de la sérigraphie de Hijack Au cœur de l'œuvre de Hijack se trouve un cœur rouge éclatant, vibrant d'énergie sur un fond où forme et couleur se confondent dans une danse de coulures de peinture et de lignes précises. La silhouette encadrée – encapuchonnée, la tête baissée – invite à la contemplation, suggérant un récit aussi profond que les couches de peinture qui composent l'image. Ce jeu d'iconographie et d'anonymat révèle l'essence même du graffiti : un miroir de l'âme au sein des paysages urbains débridées. La technique de la sérigraphie, célèbre pour son rôle dans l'essor du pop art, trouve une nouvelle vie sous le pinceau de Hijack. La qualité tactile des éléments peints à la main au pistolet confère à l'œuvre une immédiateté, une authenticité souvent perdue dans la reproduction mécanique. Cette confluence des méthodes traditionnelles et de la vitalité des techniques du street art donne naissance à une œuvre qui est autant un artefact qu'une expression contemporaine. L'approche nuancée de Hijack, qui allie la maîtrise de la sérigraphie à l'imprévisibilité de la peinture en aérosol, reflète une dualité souvent présente dans le pop art urbain. Cette dualité reconnaît le planifié et le spontané, le personnel et le public, l'éphémère et l'éternel, d'une manière que peu d'autres formes d'art parviennent à égaler. La vision artistique de Hijack : un phare dans le street pop et le graffiti. Avec chaque œuvre, Hijack réaffirme son attachement à l'esprit du street art pop. Il capture des émotions fugaces et des instants précieux, les préservant dans le cadre plus durable des beaux-arts. La sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin ne fait pas exception ; elle témoigne du potentiel transformateur du graffiti et de sa capacité à transcender ses origines pour trouver sa place dans l'écosystème diversifié de l'art moderne. Chaque estampe, réalisée à la main et signée par Hijack, ne se contente pas d'authentifier l'œuvre ; elle offre un accès direct à la main de l'artiste, à son processus créatif et à sa vision. Ces estampes ne sont pas de simples constructions visuelles, mais des liens tactiles avec l'artiste lui-même, incarnant l'esprit du street art dans leur création et leur réception. En mêlant l'immédiateté du graffiti à l'impact durable des beaux-arts, Hijack invite son public à vivre une expérience unique, fusionnant esthétique brute de la rue et art raffiné. L'estampe originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin capture l'essence de l'amour à travers le prisme de l'art urbain, offrant un récit à la fois profondément personnel et résolument public. Dans l'œuvre de Hijack, le spectateur découvre non seulement le reflet de la rue, mais aussi une fenêtre ouverte sur la condition humaine, encadrée par les lignes audacieuses et les couleurs éclatantes d'un artiste qui maîtrise parfaitement le langage urbain.
$4,814.00
-
Cezar Brandao Giclée sans sommeil par Cezar Brandao
Œuvre d'art « Sleepless », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Cezar Brandao.
$103.00
-
Sarah Joncas Impression giclée AP Fever Break par Sarah Joncas
Impression giclée Fever Break Artist Proof AP de Sarah Joncas, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art, artiste graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste (EA) 2018 Signée et marquée EA Édition limitée Format 16x20 Fever Break de Sarah Joncas : une fusion captivante d'art urbain et de portrait Le talent de Sarah Joncas dans Fever Break « Fever Break » de Sarah Joncas témoigne du pouvoir évocateur du portrait contemporain, imprégné de l'esprit du Street Pop Art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste (EA), tirée en giclée et publiée en 2018, révèle le talent de Joncas pour fusionner réalisme et éléments surréalistes. Signée et estampillée EA, cette édition limitée mesure 40,6 x 50,8 cm et offre un récit aussi captivant qu'esthétiquement riche. L'œuvre s'inscrit dans la tradition des tirages d'art sur papier, préservant avec minutie l'équilibre subtil entre couleur et détail qui caractérise le travail de Joncas. Symbolisme et profondeur émotionnelle dans Fever Break « Fever Break » est imprégnée d'une intimité caractéristique de l'œuvre de Joncas, où le regard direct du sujet et l'entrelacement des éléments floraux instaurent un dialogue avec le spectateur. L'œuvre est riche en symbolisme ; les fleurs, fanées ou épanouies, peuvent être interprétées comme des métaphores du paysage émotionnel intérieur du sujet. Ce jeu entre la figure et la flore confère une profondeur qui transcende la force visuelle déjà saisissante de l'image. Résonance culturelle dans l'œuvre de Joncas L'œuvre de Joncas, notamment « Fever Break », trouve un écho culturel en puisant dans des thèmes communs au Street Pop Art et au graffiti – tels que l'identité, l'émotion et l'expérience humaine – tout en les présentant dans le cadre du portrait classique. Cette œuvre établit un pont subtil entre différentes traditions artistiques, séduisant un large public d'amateurs d'art et de collectionneurs. Le tirage en édition limitée renforce son attrait, garantissant une exclusivité au-delà de sa valeur artistique intrinsèque. Technique et médium dans Fever Break La technique d'impression giclée employée par Joncas dans « Fever Break » témoigne de son attachement aux médiums artistiques traditionnels et de son ouverture aux techniques modernes. Reconnue pour produire des tirages de haute qualité et durables, l'impression giclée met en valeur la palette nuancée et le trait précis de Joncas. Le papier beaux-arts choisi pour ce tirage constitue le support idéal pour une reproduction fidèle de son œuvre originale, garantissant ainsi que chaque tirage transmette le même impact émotionnel et visuel que l'original. L'héritage de Fever Break dans le pop art et le street art L'héritage de « Fever Break » au sein du pop art et du street art réside dans sa position unique, à la croisée de l'art urbain et du portrait intimiste. Par sa force dynamique et son souci du détail, l'œuvre de Sarah Joncas repousse les limites de l'interprétation et de l'appréciation du street art. Ses tirages en édition limitée, notamment les épreuves d'artiste comme « Fever Break », sont non seulement des œuvres d'art, mais aussi des témoins culturels qui marquent une étape dans l'évolution constante du pop art et du graffiti.
$462.00
-
Greg Gossel Faire semblant d'être amoureux sérigraphie violette par Greg Gossel
Faire semblant d'être amoureux - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 5 couleurs violettes, sur papier Cougar d'archivage, par Greg Gossel, artiste pop art de rue rare. Édition limitée 2015, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19 x 25 Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive
$203.00
-
Copyright Qu'est-ce que signifie toujours pour vous Impression d'archives par Copyright
Que signifie l'éternité pour vous ? Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier feuille d'or par un artiste pop (Copyright Modern Artwork). Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Dimensions de l'œuvre : 11,81 x 15,75 pouces.
$201.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture de bombe de peinture jaune Hirst Dots par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Hirst Dots - Sculpture en bombe de peinture jaune en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de rue, graffeur et légende de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2020 Édition limitée signée et numérotée à 150 exemplaires. Format de l'œuvre : 3 x 8 pouces. Signée par empreinte digitale et numérotée, avec coffret de présentation personnalisé. Pièce de collection ultra rare, œuvre du maître Mr Brainwash – Thierry Guetta, en édition limitée, peinte à la bombe.
$504.00
-
Cope2- Fernando Carlo Sérigraphie PP la plus recherchée par Cope2 - Fernando Carlo
Most Wanted - Épreuve d'imprimeur PP, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par l'artiste de graffiti pop Cope2, œuvre d'art de rue rare en édition limitée. Épreuve d'imprimerie PP 2010, signée et numérotée, encadrée, édition limitée, format 22 x 17 pouces. Encadré sous verre. Non examiné hors de son cadre. Dimensions encadrées : 19 x 24 pouces.
$917.00
-
Clint Wilson Bière POP Sérigraphie par Clint Wilson
Beer POP Édition Limitée Sérigraphie Manipulée à la Main en 2 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par Clint Wilson, Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne.
$159.00
-
Naoto Hattori Sans titre 4 Giclee Print par Naoto Hattori
Sans titre 4 Œuvre d'art Giclée Édition Limitée Impression Surréaliste sur Papier Beaux-Arts 100% Coton Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Naoto Hattori.
$243.00
-
Raid71 Sérigraphie rouge « My Heart and Soul » par Raid71
Sérigraphie rouge « My Heart and Soul » de Raid71, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2023 (à déterminer) - Sérigraphie 18x30 représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages Disney et Star Wars. La fusion culturelle dans l'œuvre de Raid71 Raid71, artiste reconnu pour son œuvre audacieuse et souvent complexe, a créé une sérigraphie qui illustre à merveille l'interaction entre culture populaire et art. Tirée à la main sur papier d'art, cette pièce est une édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, ce qui en fait un objet de collection. Mesurant 45,7 x 76,2 cm, son format met en valeur les détails et les couleurs, invitant le spectateur à examiner de plus près les motifs entrelacés. Au premier abord, « My Heart and Soul » peut sembler un simple hommage au personnage classique de Mickey Mouse. Cependant, en y regardant de plus près, l'estampe révèle un ensemble complexe de tatouages faisant référence à d'autres icônes culturelles majeures, notamment des éléments de Disney et de Star Wars. Ce mélange de symboles sert non seulement de choix esthétique, mais aussi de procédé narratif, racontant une histoire qui traverse les époques et les univers de fans. Le street art, le pop art et le graffiti constituent depuis longtemps une force dynamique et transformatrice au sein de la culture visuelle, offrant aux artistes un espace d'expression pour remettre en question les normes, commenter la société et revisiter l'imagerie iconique. L'estampe sérigraphique rouge « My Heart and Soul » de Raid71 incarne cet esprit, présentant une figure familière ornée d'une tapisserie de tatouages symboliques qui fusionnent nostalgie et modernité. Techniques et traditions de la sérigraphie La technique de la sérigraphie, choisie par Raid71 pour cette œuvre, est un procédé minutieux et artisanal, reconnu pour sa capacité à produire des couleurs vibrantes et saturées ainsi que des images nettes. Le tirage manuel d'une sérigraphie exige précision et savoir-faire, rendant chaque pièce unique. Cette méthode traditionnelle d'impression s'inscrit dans l'esprit du pop art et du graffiti, où la main de l'artiste est valorisée et où l'acte physique de création fait partie intégrante du récit de l'œuvre. La sérigraphie a une riche histoire dans le pop art et le street art, des artistes comme Andy Warhol ayant popularisé cette technique dans les années 1960. L'utilisation de cette méthode par Raid71 établit une filiation directe avec le mouvement pop art, tandis que le sujet et le style de l'œuvre l'inscrivent pleinement dans le débat contemporain du street art. Reflets de la culture pop dans l'art moderne « My Heart and Soul » est bien plus qu'une œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui reflète l'influence omniprésente de la culture populaire dans la société moderne. Les tatouages qui ornent ce personnage iconique ne sont pas le fruit du hasard ; ce sont des emblèmes soigneusement choisis, que de nombreux spectateurs reconnaîtront et auxquels ils s'identifieront. En intégrant ces symboles à son œuvre, Raid71 invite à réfléchir à l'impact des médias et du divertissement sur notre conscience collective. Ce mélange de références à la culture populaire au sein de l'œuvre témoigne d'une tendance plus large dans le Street Pop Art et le graffiti, où les frontières entre art savant et art populaire s'estompent. L'estampe de Raid71 illustre la démocratisation de l'art, démontrant comment des images universellement reconnaissables peuvent être réinterprétées pour créer une œuvre nouvelle et stimulante. L'importance des œuvres d'art en édition limitée Le choix de produire « My Heart and Soul » en édition limitée contribue grandement à son attrait et à son potentiel d'héritage. Les collectionneurs et amateurs de street art et de graffiti recherchent souvent des œuvres en édition limitée pour leur exclusivité et leur potentiel d'investissement. La numérotation et la signature de chaque exemplaire ajoutent une touche personnelle de l'artiste, créant un lien entre le créateur et le collectionneur. Dans le contexte du street art et du pop art, les éditions limitées permettent de concilier la nature souvent éphémère de cet art – généralement exposé sur les murs et donc sujet à des changements – et la permanence recherchée par les collectionneurs. En proposant un nombre limité d'exemplaires, Raid71 garantit à « My Heart and Soul » une certaine rareté et une valeur inestimable. « My Heart and Soul Red Silkscreen Print » de Raid71 est une fusion vibrante entre art, culture pop et tradition de l'estampe. Elle incarne les qualités novatrices et référentielles qui caractérisent le street art et le graffiti. À mesure que l'œuvre intègre les collections des amateurs d'art, elle porte en elle l'esprit de la rue, le charme de la culture pop et l'intemporalité de la gravure d'art.
$226.00
-
Buff Monster Sérigraphie Pixel Icon AP par Buff Monster
Pixel Icons AP Sérigraphie par Buff Monster Épreuve d'artiste Sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts en coton 250 g/m² Édition limitée Œuvre d'art pop street et graffiti. Épreuve d'artiste AP 2023 signée et marquée AP, édition limitée, format 18x24, représentant le monstre classique Melty Misfit One Eyed Ice Cream Drippy Monster en style pixel. Une version numérique d'une icône du pop art urbain L'estampe sérigraphique « Pixel Icon AP » de Buff Monster transforme son personnage emblématique, Melty Misfit, en une version pixélisée, mêlant la nostalgie des premiers jeux vidéo à l'énergie vibrante du street art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste de 2023, au format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) et imprimée sur papier beaux-arts 250 g/m² en coton, réinvente la créature glacée borgne de Buff Monster en formes cubiques et pixélisées. Le passage de coulures fluides et organiques à des contours numériques rigides crée un contraste visuel saisissant, fusionnant deux influences artistiques distinctes : les formes brutes et expressives de la culture urbaine et le charme nostalgique des graphismes 8 bits. Dans une palette ludique de vert, rose et jaune, l'œuvre conserve la personnalité excentrique de la créature tout en l'immergeant dans un nouvel univers stylistique. L'effet pixelisé numérique apporte une touche rétro à l'univers bien établi des monstres fondants de Buff Monster. Malgré le changement de technique, l'œuvre reste immédiatement reconnaissable, prouvant que le design du personnage de Buff Monster est si distinctif qu'il peut exister sur différents supports visuels sans perdre son identité. L'œil unique et surdimensionné fixe le spectateur droit dans les yeux, l'entraînant dans un univers qui fusionne la nostalgie numérique et l'imprévisibilité du street art d'inspiration pop. Quand le pop art urbain et le graffiti rencontrent l'esthétique numérique Le travail de Buff Monster s'inspire constamment de couleurs vives et contrastées, ainsi que de compositions graphiques conformes aux principes du Street Pop Art et du graffiti. Cependant, cette estampe introduit une dimension numérique inattendue en représentant la figure en fusion sous forme de pixels. Ce choix artistique fait le lien entre le tactile et le virtuel, évoquant à la fois les surfaces peintes des fresques murales urbaines et les contraintes pixelisées des premiers jeux d'arcade. La connexion visuelle entre ces esthétiques apparemment opposées crée un hybride unique, démontrant que le street art ne se limite pas aux espaces physiques mais peut évoluer à travers différents points de contact culturels. Les textures en demi-teintes, fréquemment présentes dans les estampes traditionnelles de Buff Monster, cèdent ici la place à des contours nets et anguleux qui imitent les rendus numériques. L'effet de fusion persiste, mais paraît structuré, comme si des bugs dans un environnement de jeu vidéo provoquaient la dissolution du personnage au ralenti. Cette interprétation inattendue de la forme classique de Melty Misfit introduit une nouvelle dynamique dans le catalogue sans cesse croissant de Buff Monster, montrant comment les éléments d'œuvres inspirées du graffiti peuvent être adaptés à de nouvelles directions stylistiques tout en conservant leur énergie fondamentale. Épreuve d'artiste et attrait unique pour les collectionneurs Les épreuves d'artiste (EA) sont souvent particulièrement recherchées, car elles servent de tests ou de versions préliminaires, hors des séries de production standard. Cette EA, signée et marquée par Buff Monster, est une pièce exclusive pour les collectionneurs sensibles aux variations expérimentales. La réinterprétation pixélisée du personnage Melty Misfit offre une rupture unique avec le style lisse et fluide habituel de Buff Monster, faisant de cette œuvre une pièce remarquable pour ceux qui suivent son parcours créatif. Le savoir-faire méticuleux de la sérigraphie artisanale contraste avec l'effet visuel volontairement irrégulier, soulignant la convergence entre esthétique numérique et techniques d'impression traditionnelles. Chaque couche d'encre est appliquée avec précision pour préserver la netteté des pixels, renforçant l'illusion d'un écran numérique tout en conservant la qualité tactile du papier d'art. Cette dualité fait de Pixel Icon EA une pièce fascinante pour les collections célébrant à la fois le street art contemporain et les mouvements de la culture pop qui l'inspirent. Une célébration de la nostalgie et de la réinvention L'épreuve d'artiste Pixel Icon AP capture l'essence même du talent de Buff Monster pour réinventer ses personnages emblématiques tout en restant fidèle à ses racines artistiques. La fusion de la nostalgie des jeux vidéo et de l'énergie vibrante et rebelle du Street Pop Art et du graffiti donne naissance à une œuvre à la fois familière et d'une fraîcheur inédite. Les fans de Buff Monster reconnaîtront le charme inimitable de Melty Misfit, réimaginé ici dans un style rendant hommage aux premières esthétiques numériques. Cette épreuve bouscule les codes traditionnels de l'art urbain, démontrant que la narration visuelle, propre au Street Art pop, peut évoluer à travers différents supports et styles. L'approche pixélisée ne diminue en rien l'humour et la personnalité propres à l'œuvre de Buff Monster, mais les amplifie, prouvant que son langage artistique transcende les formats. Qu'on y voie un clin d'œil ludique à la culture rétro du jeu vidéo ou une réinterprétation audacieuse d'un personnage culte, cette épreuve d'artiste est à la fois un objet de collection précieux et une expérience visuelle passionnante au sein de l'univers créatif en constante expansion de Buff Monster.
$450.00
-
Denial- Daniel Bombardier Credit Limit Bank of Ugh-Merica Archival Print par Denial- Daniel Bombardier
Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica Tirage d'art pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. Limite de crédit - Bank of Ugh-Merica. Œuvre d'art sur le thème de la carte de crédit. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition limitée à 25 exemplaires, 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Limite de crédit : Refus de la Banque d'Ugh-Merica « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » est une puissante estampe d'art pigmentaire de qualité archivistique, créée par Daniel Bombardier, alias Denial, artiste de street art, pop art et culture contemporaine. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette œuvre reflète la critique acerbe que Denial adresse au consumérisme et aux systèmes financiers qui dominent la vie moderne. Imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², cette pièce de 61 x 46 cm (24 x 18 pouces) combine couleurs vives, références à la culture pop et imagerie satirique pour interroger la perception du spectateur sur la richesse, le crédit et les valeurs sociétales. Chaque estampe est signée, numérotée et estampillée au verso, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée par les amateurs de street art, de pop art et de graffiti. Le commentaire visuel sur le consumérisme Credit Limit : Bank of Ugh-Merica transforme le design emblématique d'une carte de crédit en une critique acerbe du système financier et de la société de consommation américaine. La figure centrale – une femme au visage peint du drapeau américain – symbolise l'attrait et le fardeau du patriotisme, intimement liés à l'identité économique. Son expression exagérée traduit la désillusion, reflétant le poids émotionnel de l'endettement et de la dépendance financière. Le remplacement du logo habituel de la carte de crédit par la version satirique de Denial met en lumière le décalage entre les promesses de prospérité et les réalités des inégalités économiques. Cette œuvre illustre à merveille la capacité du pop art urbain à délivrer un commentaire social pertinent grâce à des codes visuels familiers. L'approche du déni face à l'art de la culture pop moderne L'artiste canadien Daniel Bombardier s'est fait connaître en critiquant la société de consommation, la politique et les normes sociales à travers son art urbain pop et ses graffitis. Son œuvre « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » illustre parfaitement son style caractéristique, alliant des éléments graphiques audacieux à des thèmes qui invitent à la réflexion. En s'appropriant l'imagerie de la carte de crédit – symbole de richesse et de statut social –, « Denial » invite le spectateur à reconsidérer les systèmes qu'il tient pour acquis. Son souci du détail, de l'impression pigmentaire d'archives d'une netteté exceptionnelle au papier d'art MOAB de haute qualité, garantit la clarté et l'impact du message. La pertinence culturelle de la limite de crédit Cette œuvre trouve un écho particulier à une époque où les débats sur les inégalités économiques, l'endettement et les habitudes de consommation sont plus que jamais d'actualité. « Credit Limit : Bank of Ugh-Merica » critique non seulement les structures qui perpétuent les inégalités, mais interroge également l'obsession culturelle pour la richesse matérielle et le pouvoir financier. Son édition limitée renforce son importance et en fait une œuvre à la fois artistique et culturelle. Témoignant de la capacité de Denial à fusionner humour, critique et culture pop en une œuvre cohérente et percutante, elle atteste du pouvoir durable du street art et du graffiti pour remettre en question les normes sociales.
$385.00
-
Snik Pochoir Cold Tenderness, papier cartonné découpé au laser à la feuille d'or, par Snik
Pochoir Cold Tenderness, papier cartonné découpé au laser à la feuille d'or, par Snik. Œuvre d'art encadrée unique, réalisée par un artiste pop art de rue. Œuvre originale signée à la feuille d'or sur papier cartonné découpé au laser, 2019. Dimensions : 13,75 x 20 pouces (encadrée : 16 x 23 pouces). Cold Tenderness de Snik – Fragile et précision avec feuille d'or dans l'art urbain pop et graffiti « Cold Tenderness » est une œuvre originale de 2019 du duo britannique Snik, spécialisée dans le pochoir. Minutieusement réalisée à la feuille d'or sur un carton noir découpé au laser, cette pièce unique mesure 35 x 51 cm (encadrée à 41 x 58 cm). Elle illustre à merveille l'équilibre caractéristique des artistes entre maîtrise et émotion, savoir-faire et atmosphère. Le portrait d'une femme, rendu par d'innombrables incisions diagonales fines, scintille d'une subtilité et d'une élégance discrètes. Au gré de la lumière qui caresse la surface métallique, son regard apparaît et disparaît, révélant la tension entre permanence et éphémère. S'inscrivant dans le champ plus vaste du street art et du graffiti, « Cold Tenderness » se présente comme une exploration poétique de la fragilité des surfaces. Elle utilise des matériaux luxueux et des procédés industriels pour interroger la vulnérabilité, la mémoire et l'identité. Découpe laser artisanale et feuille d'or : une émotion Ce qui distingue cette œuvre, c'est la précision de sa construction. Snik a utilisé la découpe laser pour créer un réseau complexe de lignes au pochoir, chaque trait étant soigneusement étudié pour offrir des variations de tons et de profondeur d'ombre. Sur cette grille, des feuilles d'or ont été appliquées, créant une surface qui se transforme selon la lumière et le point de vue du spectateur. Cette technique métamorphose le carton en un écran réfléchissant où le portrait oscille entre image et abstraction. Alors que le street art est généralement rapide, brut et éphémère, cette œuvre est méthodique, réfléchie et d'une grande durabilité. La feuille d'or lui confère à la fois opulence et une impression de vétusté – fragile au toucher, toujours au bord de la dégradation. Ce paradoxe renforce la dimension émotionnelle de « Cold Tenderness », en faisant une contribution majeure au Street Pop Art et au graffiti. Le Visage et le Vide Au cœur de la composition se trouve la figure féminine, son visage se fondant doucement dans l'ombre. Le fond est absent. Le champ d'un noir profond, à la fois silence et espace, crée un vide qui encadre le regard introspectif du personnage. Chaque ligne de coupe, chaque trait doré, est significatif ; le visage n'est ni peint ni esquissé, mais gravé par l'absence. Le sujet apparaît non comme une actrice, mais comme une témoin – observant sans explication, présente sans certitude. Cette approche épurée du portrait met l'accent non sur le récit, mais sur la présence. Dans le langage du street art et du graffiti, cette réduction amplifie le sens, permettant aux petits gestes et aux subtiles variations de devenir le cœur émotionnel. Snik et l'alchimie du silence « Cold Tenderness » est emblématique de l'évolution de Snik, artistes qui ont redéfini le pochoir comme un outil de révolte silencieuse et d'affirmation poétique. En fusionnant artisanat et précision numérique, méthodes industrielles et sujets organiques, ils explorent sans cesse l'espace liminal entre design et émotion. Le choix de la feuille d'or dans cette œuvre n'est pas décoratif, il est symbolique. Il évoque la valeur, l'érosion, le temps et la façon dont la lumière peut à la fois révéler et dissimuler. Cette œuvre n'est pas ostentatoire, mais elle est profonde. Elle exige un regard attentif, une réflexion lente et une immersion patiente. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, rares sont les œuvres qui communiquent la fragilité et la discipline avec autant de délicatesse. « Cold Tenderness » n'offre pas de réponses faciles, seulement la lueur d'une présence et la vérité poignante que la beauté, comme la mémoire, peut être à la fois solide et éphémère.
$1,750.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie « Maman peut le faire » par Mr Brainwash - Thierry Guetta
Mom Can Do It, sérigraphie 14 couleurs par Mr Brainwash - Thierry Guetta, tirée à la main sur papier d'art frangé, édition limitée. Édition limitée 2025, signée et numérotée, à 82 exemplaires. Sérigraphie 22x30. Mr Brainwash rend hommage à la force des femmes avec une nouvelle estampe audacieuse : « Maman peut le faire ». Mettant en scène la légendaire Rosie la Riveteuse, cette œuvre réinterprète l’icône des années 1940 comme un symbole intemporel de résilience. Qu’il s’agisse de votre mère, de votre partenaire, d’une amie ou de vous-même, son esprit vit en chacune de nous. Sortie spéciale Fête des Mères. N’abandonnez jamais. Poursuivez vos rêves. Mr Brainwash célèbre le pouvoir féminin avec Mom Can Do It Mr Brainwash, de son vrai nom Thierry Guetta, originaire de France, continue de fusionner nostalgie visuelle et messages culturels percutants dans sa dernière sérigraphie intitulée « Mom Can Do It ». Cette édition limitée, tirée à la main, rend hommage aux femmes en revisitant Rosie la Riveteuse, icône de l'émancipation des années 1940. Imprimée sur papier d'art à bords frangés, cette édition 2025 est limitée à 82 exemplaires signés et numérotés, mesurant chacun 56 x 76 cm. Elle combine la sérigraphie à des superpositions d'images et à des messages expressifs inspirés du graffiti, révélant ainsi le langage visuel unique de l'artiste. Rosie réinventée à travers le street art pop et le graffiti Dans cette œuvre, Mr Brainwash réinterprète Rosie la Riveteuse, non seulement comme icône du travail en temps de guerre, mais aussi comme une voix culturelle intemporelle qui continue d'inspirer les femmes d'aujourd'hui. Ses manches retroussées et sa pose déterminée sont mises en valeur par les slogans colorés qui l'entourent : « Suis tes rêves », « N'abandonne jamais » et « La vie est belle », autant de messages récurrents dans l'œuvre de Mr Brainwash. La palette de couleurs rose vif, bleu et jaune attire le regard et contraste avec le foulard rouge à pois et la chemise bleu vif de Rosie. La superposition de tags, d'affirmations et d'éléments visuels urbains confère à la figure une signification contemporaine, ancrant ce motif vintage dans le paysage culturel actuel. L'héritage de la culture pop dans l'expression urbaine contemporaine La capacité de Thierry Guetta à réinterpréter l'iconographie pop et les techniques de l'art urbain a maintenu son œuvre à l'avant-garde du Street Pop Art et du graffiti. « Mom Can Do It » fait le lien entre les époques, utilisant l'Amérique vintage comme cadre pour aborder les valeurs sociales actuelles. L'œuvre élève Rosie au-delà de l'histoire, soulignant son rôle dans les débats contemporains sur la résilience, l'identité et l'émancipation féminine. Le tatouage « Love » sur son bras fait écho aux thèmes récurrents de compassion et de force intérieure chez « Mr Brainwash », amplifiés par ses éléments audacieux réalisés à la bombe et son énergie visuelle. Estampe en édition limitée à l'impact social durable Chaque édition de « Mom Can Do It » témoigne de la persévérance des femmes fortes à travers les générations. Cette édition 2025 incarne non seulement la fusion dynamique, propre à Mr Brainwash, de l'esthétique publicitaire classique et de la culture urbaine, mais invite également les spectateurs à réfléchir à leur propre force et à leur individualité. Signée et numérotée par l'artiste, cette sérigraphie est à la fois une pièce de collection vibrante et un message fort, soulignant la pertinence continue du Street Pop Art et du graffiti dans le dialogue sur l'émancipation culturelle.
$5,225.00
-
Pure Evil Sérigraphie jaune Marilyn Pure Joy par Pure Evil
Sérigraphie 3 couleurs Marilyn Pure Joy Yellow par Pure Evil, tirée à la main sur papier d'art Somerset Fine Art Paper 300 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer). Format de l'œuvre : 16x20. Sérigraphie représentant l'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe stylisée en noir et jaune. Marilyn Pure Joy Yellow par Pure Evil, une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Marilyn Pure Joy Yellow » est une sérigraphie artisanale en trois couleurs, créée par l'artiste londonien Pure Evil, de son vrai nom Charles Uzzell-Edwards. Imprimée sur un papier d'art Somerset 300 g/m² à grain frangé, cette édition signée et numérotée de 2025 exemplaires capture l'essence de l'iconographie pop et du minimalisme émotionnel à travers le prisme unique du commentaire urbain. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre présente un portrait stylisé de la légende hollywoodienne Marilyn Monroe, rendu dans des tons de noir et de jaune doux, sur lequel se superpose le motif de la larme emblématique de Pure Evil : une épaisse ligne noire jaillissant d'un œil et traversant verticalement le papier. Ce procédé visuel saisissant est devenu la marque de fabrique de l'artiste et constitue une forme puissante de commentaire au sein du street art et du graffiti. L'icône pop réinventée à travers le prisme du graffiti Pure Evil recontextualise Marilyn Monroe, non plus comme une déesse du cinéma à la perfection irréprochable, mais comme un symbole brisé de glamour et de vulnérabilité. Plutôt que de privilégier le réalisme, le portrait embrasse la stylisation et l'abstraction, permettant ainsi de réinterpréter le mythe de la figure. Les touches de jaune dans les cheveux évoquent les canons de beauté du milieu du XXe siècle, tandis que les contrastes monochromes saisissants soulignent un sentiment de perte ou de distorsion. Il ne s'agit pas simplement d'une célébration de la célébrité, mais d'une méditation sur son prix. La larme noire verticale, récurrente dans l'œuvre de Pure Evil, n'est pas un simple ornement. Elle évoque les thèmes du traumatisme, de la fragilité et de la perte d'identité liés au culte des célébrités. En mêlant esthétique du graffiti et sujets de la culture pop, cette œuvre déstabilise la nostalgie et invite à repenser la mémoire collective. Matériaux d'art contemporain à vocation urbaine Bien qu'ancrée dans la tradition du street art, cette sérigraphie est imprimée selon des techniques et avec des matériaux dignes des beaux-arts. Le papier Somerset 300 g/m² et les bords frangés à la main témoignent de la maîtrise de l'artiste par le système des galeries, tout en conservant des références visuelles issues du milieu urbain. Les contours marqués, l'application à la manière d'un pochoir et la palette saturée puisent leur inspiration dans l'esthétique graphique du graffiti. Chaque tirage est réalisé à la main, ce qui confère à chaque édition une subtile variation et une authenticité uniques. Ce travail artisanal affirme que, même si l'imagerie s'inspire d'une iconographie produite en masse, l'exécution est profondément intentionnelle et personnelle. Simplicité émotionnelle et symbolisme dans l'art urbain contemporain L'œuvre « Marilyn Pure Joy Yellow » de Pure Evil s'inscrit dans un débat contemporain plus large sur les dimensions émotionnelles de l'iconographie dans le street art et le graffiti. La force émotionnelle de l'œuvre est accentuée par sa sobriété formelle : une palette de couleurs restreinte, une géométrie audacieuse et le geste symbolique solitaire d'une larme. À l'ère du numérique, cette pièce invite le spectateur à ralentir son regard. Elle l'incite à réfléchir aux raisons de notre idolâtrie et à ce que nous ignorons. À travers cette œuvre, Pure Evil enrichit la réflexion sur la célébrité, la fragilité et les répercussions psychologiques qui accompagnent souvent l'ascension culturelle. À la fois hommage et critique, l'œuvre illustre avec force comment la culture urbaine peut imprégner et enrichir le discours de l'art contemporain sans renier ses racines contestataires.
$550.00
-
Barnaby Ward Chérie Giclee Print par Barnaby Ward
Impression giclée en édition limitée « Sweetheart Artwork » sur papier d'archivage 100 % coton, par l'artiste de graffiti pop culture Barnaby Ward. Il s'agit d'une reproduction d'art giclée de qualité galerie, imprimée sur du papier d'archivage 100 % coton avec des encres d'archivage. Chaque tirage est proposé en fonction de son format et comporte une marge d'au moins 2,5 cm.
$159.00
-
Denial- Daniel Bombardier BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$467.00
-
D*Face- Dean Stockton Xlarge Gorilla Dcon Cartoon OG 2019 Or Signé Embelli Art par D * Face - Dean Stockton
Xlarge Gorilla Dcon Cartoon OG 2019 - Dessin original signé et orné, édition limitée, vinyle avec chaîne en métal doré, œuvre d'art de collection de l'artiste de graffiti de rue D*Face x Medicom. Figurine d'art en édition limitée 2019 avec pendentif XL en métal véritable, logo et dessin (6 x 9,5 cm). Petits dessins à la main représentant un cœur et le symbole de la paix, étiquette, signature imprimée au dos, embellissements au feutre permanent. Emballage d'origine inclus. La figurine XLarge Gorilla DCon Cartoon OG 2019 incarne avec brio l'art novateur de D*Face, alias Dean Stockton. Cette œuvre d'art en vinyle, en édition limitée, représente la fusion réussie entre la vitalité rebelle du street art et l'univers sophistiqué du collectionnisme. Caractérisée par sa teinte dorée éclatante et ornée d'une chaîne en métal doré, elle dégage un luxe urbain à la fois captivant et stimulant. Créée en collaboration avec Medicom, marque japonaise réputée pour ses objets de collection destinés aux collectionneurs les plus exigeants, cette pièce témoigne de la capacité de D*Face à explorer de multiples formes d'expression artistique. Ses œuvres sont souvent empreintes d'une critique satirique du consumérisme, de la culture pop et de la monotonie du monde de l'entreprise. La figurine Gorilla DCon, ornée de détails réalisés à la main, tels que les petits dessins d'un cœur et d'un symbole de paix, ainsi que la signature emblématique de l'artiste au dos, est une synthèse unique d'art et de touche personnelle, emblématique du style de DFace. Chaque trait de marqueur permanent au dos de la figurine en vinyle est une signature d'authenticité et d'individualité, faisant de chaque pièce de cette édition limitée une œuvre d'art unique. Cet artiste de rue, ayant grandi à Londres, intègre l'influence de son environnement dans son travail, la combinant avec des éléments de la culture streetwear de Los Angeles, notamment celle de XLARGE, une marque reconnue pour ses profondes racines dans la musique, le skate et le street art. L'intégration par D*Face de son héritage street art au monde des figurines de collection crée un point de convergence pour les passionnés et les collectionneurs, faisant de la figurine XLarge Gorilla DCon Cartoon OG un objet convoité pour ceux qui apprécient le point de rencontre entre l'énergie du street art et l'exclusivité des objets de collection en édition limitée.
$758.00
-
RD-357 Real Deal Graffiti Tagged Brachiosaurus Reclaimed Art Toy par RD-357 Real Deal
Sculpture de dinosaure en plastique taguée par graffiti Brachiosaurus, peinture originale à la bombe et acrylique, œuvre de l'artiste de rue graffeur moderne RD-357. 2012 RD-357 Graffiti Peinture aérosol et acrylique sur papier recyclé (œuvre d'enfant de RD-357) Dinosaure Signée 9,5 x 3 Fusion novatrice entre art urbain, pop art et jeu : le Brachiosaure tagué par RD-357 RD-357, artiste de rue graffeur contemporain, est reconnu pour son approche novatrice du pop art urbain et du graffiti, brouillant les frontières entre les techniques traditionnelles du street art et les objets du quotidien. En 2012, il s'est lancé dans un projet qui allait consolider sa réputation de pionnier dans le domaine : transformer une sculpture de dinosaure en plastique en une œuvre d'art contemporain. Le résultat, « Graffiti Tagged Brachiosaurus », est une synthèse unique entre une douce nostalgie et l'esthétique brute du street art, incarnant l'essence même de sa vision créative. Cette œuvre illustre parfaitement comment RD-357 réutilise et réinvente des objets trouvés, comme un jouet récupéré de son enfance, et leur insuffle une nouvelle vie grâce au street art. Autrefois simple figurine en plastique, le Brachiosaurus se métamorphose sous l'effet des tags audacieux et des éclaboussures vibrantes de peinture en aérosol et d'acrylique. Mesurant 9,5 x 3 pouces, la sculpture est de taille modeste mais grandiose dans son propos artistique, signée par l'artiste lui-même, gage d'authenticité et touche personnelle puisée dans la vie de l'artiste. Le processus artistique de RD-357 : marier l’innocence de l’enfance à la débrouillardise de la rue La création du « Brachiosaure tagué graffiti » a nécessité une application méticuleuse de peinture en aérosol et d'acrylique, techniques bien connues de la scène graffiti. RD-357 s'est emparé de la forme familière du Brachiosaure et l'a recouverte de motifs et de symboles complexes, intrinsèques au langage visuel du pop art urbain. La peau texturée du dinosaure devient la toile d'un jeu dynamique de couleurs et de formes, chaque tag et chaque coup de pinceau contribuant au récit que construit RD-357. Ce récit est une histoire de juxtaposition : l'innocence d'un jouet d'enfant contraste avec la nature subversive et souvent transgressive du graffiti. Le Brachiosaure, créature d'une époque révolue, est recontextualisé par l'art de RD-357 comme un artefact culturel contemporain. En fusionnant un objet associé au passé et à l'enfance avec la forme d'art urbain moderne qu'est le graffiti, RD-357 affirme la pérennité de l'art, de la créativité et de l'expression. Les tags graffiti ne sont pas de simples marques ; Elles constituent le langage de l'artiste, abordant les thèmes de la transformation, de la réinvention et de la réappropriation des espaces et des objets à des fins artistiques. Héritage et influence : la contribution de RD-357 au pop art urbain Le « Brachiosaure tagué » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; il témoigne de l'esprit novateur de RD-357 et de sa capacité à percevoir le potentiel artistique là où on l'attend le moins. Il symbolise la versatilité et l'infinité du street art, où chaque surface peut se métamorphoser en chef-d'œuvre et chaque objet raconter une histoire. L'œuvre de RD-357 invite le spectateur à dépasser les conventions et à apprécier la beauté et la complexité qui émergent de la rencontre entre le street art et les objets du quotidien. La contribution de RD-357 au street art et au graffiti est majeure, car il repousse sans cesse les limites de la création à chaque projet. Le Brachiosaure, jadis simple figurine ludique, porte désormais le poids de l'innovation artistique et du commentaire culturel, grâce à la vision et au talent de l'artiste. Les œuvres de RD-357, et notamment cette sculpture unique, trouvent un écho auprès d'un large public, des collectionneurs d'art aux passionnés de culture urbaine, et inspirent de nouvelles approches du street art. Avec son œuvre « Brachiosaurus tagué », RD-357 enrichit le débat sur la notion de support et les espaces où l'art peut s'exprimer. Sa transformation audacieuse d'un jouet en plastique en une œuvre de street art révèle son talent et nous invite à repenser notre rapport au jeu, à l'art et à leurs interactions. Cette sculpture illustre avec force le potentiel du street art à transcender les frontières traditionnelles et à explorer de nouveaux territoires d'expression créative.
$309.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie de héros jetables par Shepard Fairey - OBEY
Achetez une sérigraphie en édition limitée bicolore tirée à la main de héros jetables sur du papier d'art Speckletone Fine par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Sérigraphie numérotée et signée DISPOSABLE HEROES Sérigraphie 18 x 24 pouces Edition de 450 7 février 2012 "He Serve Us Well" Cette image est vaguement une suite de Peace Guard de 2008 et rappelle que pousser pour la paix, ironiquement, nécessite une vigilance militante elle-même. J'aime la juxtaposition de symboles apparemment contradictoires. La paix est une victoire sans guerre. C'est une bonne journée quand vous n'avez pas besoin d'utiliser votre AK ! – Shepard
$472.00
-
Livre d'art biblique GPC NIV par Eric Haze x Good Publishing Company
Livre d'art biblique GPC NIV par Eric Haze x Good Publishing Company, édition limitée rare, œuvres d'art modernes pop graffiti sur la culture urbaine, référence. Livre relié, édition limitée signée 2021, format 14 x 17 pouces, intitulé « Don't Be Afraid », avec jaquette, neuf sous blister. ISBN-10 : 1736517805 ISBN-13 : 9781736517802 Conçue en collaboration avec le légendaire artiste new-yorkais Eric Haze, cette Bible moderne allie les Écritures intemporelles à une créativité urbaine audacieuse. Reconnu pour avoir façonné l'univers visuel d'une génération – notamment grâce à ses pochettes d'albums pour les Beastie Boys et ses campagnes publicitaires pour des géants de la culture comme Nike, Stüssy et Hurley – Haze appose sa signature inimitable sur cette édition limitée. Produite par Good Publishing Company, soucieuse de durabilité et d'intégrité du design, chaque Bible arbore une couverture Soft Touch d'un rouge carmin éclatant qui ne passe pas inaperçue. À l'intérieur, l'Ancien et le Nouveau Testament sont imprimés sur deux teintes distinctes de papier recyclé issu de sources éthiques, soigneusement sélectionné auprès de partenaires internationaux. Les pages de garde, pressées à la main à l'aide d'outils en laiton sur mesure, confèrent une belle présence à chaque ouverture. Deux rubans gros-grain, teints sur mesure en Italie, ajoutent à la fois fonctionnalité et élégance. Chaque volume est présenté dans un coffret conçu avec soin et signé personnellement par Haze à New York. Son style d'écriture caractéristique orne les pages, faisant de cette Bible un objet de collection fusionnant foi, art et âme débrouillarde. Livre d'art biblique GPC NIV par Eric Haze x Good Publishing Company Le livre d'art biblique GPC NIV est une collaboration remarquable entre le légendaire artiste new-yorkais Eric Haze et la maison d'édition indépendante Good Publishing Company. Publié en 2021 en édition limitée et signée, cet ouvrage relié de 35,5 x 43 cm fusionne le texte sacré et la culture visuelle urbaine. Reconnu pour ses contributions prolifiques au graffiti, au graphisme et à la mode, Haze offre une interprétation inédite de l'un des livres les plus imprimés de l'histoire. Chaque exemplaire est signé personnellement par Haze et arbore sa typographie caractéristique, inspirée du graffiti, faisant de cet ouvrage une référence unique dans le domaine du street art et du graffiti. La couverture rouge vif au toucher doux au toucher présente l'inscription « Sainte Bible » en lettres dorées, dans le style typographique inimitable de Haze, tandis que les pages intérieures reproduisent l'intégralité du texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Quand le design rencontre la dévotion dans la forme urbaine contemporaine Conçu avec un soin particulier apporté au contenu et à la forme, le livre d'art biblique GPC NIV n'est pas une simple réinterprétation des Écritures, mais une véritable réinvention. À l'intérieur, le papier est soigneusement sélectionné en deux tons : l'un pour l'Ancien Testament et l'autre pour le Nouveau, imprimés sur du papier recyclé issu de sources éthiques et provenant de partenaires internationaux. Les pages de garde, pressées à la main à l'aide d'outils en laiton, introduisent chaque section avec une impression de profondeur et de présence, tandis que les deux signets en ruban gros-grain, teints en Italie, apportent une touche à la fois fonctionnelle et raffinée. Le coffret lui-même se déploie avec élégance, révélant les mots « N'ayez pas peur » imprimés en blanc éclatant. Cette présentation fait écho à la tradition de Haze, qui a toujours privilégié les messages percutants dans l'espace public, ici transposés dans un contexte profondément personnel et méditatif. Eric Haze et l'influence du graffiti dans l'édition moderne Eric Haze a émergé dans les années 1970 comme figure pionnière du graffiti new-yorkais. Aux côtés d'artistes contemporains tels que Futura 2000 et Keith Haring, il a repoussé les limites du graffiti, l'inscrivant dans le monde du design. Son identité visuelle a influencé les pochettes d'albums des Beastie Boys et de LL Cool J, les campagnes publicitaires de Nike et Stüssy, ainsi que des logos devenus des icônes de la culture urbaine. Dans ce projet biblique, Haze applique la même éthique du graffiti – clarté, gestuelle, énergie – à un format sacré. Chaque exemplaire signé devient une œuvre d'art vivante, fusionnant étude spirituelle et langage visuel de la rue. Ses lettrages personnalisés pour les titres de chapitres comme celui de Matthieu ne sont pas qu'un simple élément de design : ils prolongent l'influence du graffiti à travers différents médiums. Importance de collection dans l'art urbain pop et le graffiti Cette édition se situe au carrefour de la foi et de la rébellion artistique, ce qui en fait l'une des publications les plus riches conceptuellement de l'histoire récente du Street Pop Art et du graffiti. Alors que les livres d'art traditionnels présentent souvent des reproductions, ce projet transforme le livre lui-même en une œuvre d'art à part entière. Par son mélange unique de contenu religieux, de matériaux luxueux et d'héritage du design urbain, le GPC NIV Bible Art Book captive l'attention d'un large public, des collectionneurs d'art urbain contemporain aux lecteurs spirituels sensibles au design. Il représente un changement culturel où le sacré et le subversif ne s'opposent plus, mais coexistent. Ce n'est pas simplement un livre : c'est un objet sacré réinventé par une icône du graffiti.
$550.00
-
Dragon76 Estampe d'archives Neo Street Chronicles par Dragon76
Estampe d'archive Neo Street Chronicles par Dragon76, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne d'artiste de rue, graffiti pop. Estampe signée et numérotée, édition limitée à 30 exemplaires (2023), série « Off the Press Show », format 24 x 18 pouces, impression pigmentaire d'archives. Gravure dystopique néo-tokyoïte : un humanoïde-robot stylisé, graffeur avec une bombe de peinture futuriste. Fusion futuriste : « Neo Street Chronicles » de Dragon76 « Neo Street Chronicles » de Dragon76, œuvre d'art moderne, énigmatique et avant-gardiste, inaugure une nouvelle ère pour le graffiti pop et le street art. Tirage d'art de 2023, signé et numéroté en édition limitée à 30 exemplaires, il fait partie de la série « Off the Press Show ». Chaque tirage, de format 45,7 x 61 cm, est imprimé sur papier d'art de haute qualité. L'œuvre dépeint une vision dystopique de Néo-Tokyo, mettant en scène un graffeur humanoïde stylisé, armé d'une bombe de peinture futuriste : une image qui fusionne avec force l'organique et le mécanique. Dans cette série limitée, Dragon76, artiste dont le véritable nom demeure aussi énigmatique que ses créations, transporte le spectateur dans une réalité alternative où l'esthétique avant-gardiste d'un futur cyberpunk amplifie l'esprit rebelle du street art. La richesse des couleurs et la finesse des détails, rendues grâce à des pigments d'archivage, garantissent une netteté exceptionnelle à chaque nuance de cette œuvre. Chaque élément, de l'armure du cyborg aux graffitis en passant par le décor vibrant, raconte une histoire de culture, de technologie et d'évolution incessante de l'art. L'art visionnaire de Dragon76 dans « Neo Street Chronicles » L'œuvre de Dragon76 se situe au carrefour du street art traditionnel et du néo-graffiti, genre émergent. « Neo Street Chronicles » en témoigne, insufflant la vie à la toile grâce à une mosaïque d'influences allant de l'anime japonais aux bandes dessinées occidentales. La figure humano-robot au cœur de l'œuvre symbolise la rencontre entre l'humanité et la technologie, un motif récurrent dans l'art de Dragon76 qui interroge l'avenir de l'identité et de l'expression. La représentation détaillée de la bombe de peinture futuriste, objet traditionnellement associé au street art et réinventé pour une nouvelle ère, illustre le respect de Dragon76 pour les racines du graffiti tout en affirmant avec audace son potentiel de transformation. Le robot graffeur devient un avatar de l'artiste lui-même, naviguant dans les méandres de la culture urbaine et de l'ère numérique. Récits contemporains dans l'évolution du street art « Neo Street Chronicles » est un récit vibrant qui capture l'énergie palpitante de la vie urbaine et l'avenir spéculatif des sociétés. Dragon76 a créé une œuvre non seulement visuellement saisissante, mais aussi intellectuellement stimulante, incitant les spectateurs à réfléchir au rôle de l'art à l'ère de l'intelligence artificielle et des réalités augmentées. L'intégration d'éléments traditionnels du graffiti dans un contexte dystopique crée un pont entre les codes familiers du street art et les possibilités audacieuses des formes artistiques de demain. Tirée en édition limitée, cette estampe incarne l'esprit d'exclusivité et d'individualité cher aux amateurs de street art. Elle transcende également la nature éphémère de cet art, offrant une représentation permanente de la vision de Dragon76, un véritable trésor pour les collectionneurs. L'estampe d'archive « Neo Street Chronicles » affirme avec force que l'essence du pop art et du graffiti continue d'évoluer, affranchie des frontières du temps, de l'espace et des supports. Dragon76, figure emblématique du pop art urbain contemporain, repousse les limites avec son approche novatrice, fusionnant les techniques traditionnelles du graffiti avec une vision futuriste. Son œuvre célèbre le paysage en perpétuelle évolution du street art, un espace où passé et futur se rencontrent pour créer une œuvre inédite et transcendante. Tandis que l'artiste continue d'explorer et de définir les frontières de ce genre, « Neo Street Chronicles » restera comme une étape majeure dans l'évolution du pop graffiti et du street art vers des territoires inexplorés.
$535.00