Jaune
-
Luke Chueh Vous êtes ce que vous mangez Impression d'archives par Luke Chueh
« You Are What You Eat », tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Luke Chueh, artiste de rue graffiti, art pop moderne. En 2003, Chueh s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le design. Cependant, le manque d'opportunités d'emploi le pousse à se tourner vers la peinture pour s'occuper. Il fait alors ses premiers pas sur la scène artistique underground de Los Angeles, notamment lors des expositions de Cannibal Flower. Depuis, Chueh a rapidement gravi les échelons de la scène artistique de Los Angeles, s'imposant comme un artiste incontournable. Utilisant des palettes de couleurs minimalistes, des personnages animaliers simples et une multitude de situations tragiques, Chueh parvient à un style qui mêle habilement le mignon et le brutal, jouant sur la frontière ténue entre comédie et tragédie.
$308.00
-
Phil Lumbang Shrug Giclee Print par Phil Lumbang
Tirage giclée en édition limitée Shrug sur papier d'art par Phil Lumbang, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$180.00
-
Czee13 Brickbot Glow In The Dark GID Canbot Canz Art Toy par Kyle Kirwan x Czee13
Brickbot Glow In The Dark GID Canbot Canz Limited Edition Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffiti Kyle Kirwan. Édition limitée 2021 à 75 exemplaires, neuve sous blister. Kirwan prend la forme de Canbot Canz avec son design de briques texturées et délabrées ! Des briques entièrement sculptées, des traces de peinture et une authentique crasse new-yorkaise ! Pourquoi se contenter d'un mur de briques standard quand vous pouvez lui donner vie en 3D ? Brillez de mille feux avec cette peinture inspirée de la Statue de la Liberté qui brille dans le noir ! Format 142 g (14 cm de haut). Comprend son hochet emblématique !
$291.00
-
Jacob Borshard Vierge de Guadalupe 1649 Sérigraphie par Jacob Borshard
Vierge de Guadalupe 1649 Édition limitée 3 couleurs Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Jacob Borshard Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2012. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Cette Vierge Mère en néon électrique est la recréation par Jacob de ce qui est considéré comme la 1ère représentation de la Vierge de Guadalupe - imprimée en couverture d'un pamphlet religieux intitulé 'Huei Tlamahuitzoltica', écrit en nahuatl et publié par Luis Lasso de la Vega en 1649. Elle comporte 2 fontaines à double jet !
$201.00
-
Robert Mars Impression d'archives du Verseau par Robert Mars
Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée Aquarian sur papier d'art brillant Moab Entrada Rag 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Robert Mars. Tirage pigmentaire d'archives de Jimmi Hendrix (Aquarian), imprimé sur papier d'archivage Moab Entrada Rag Bright 290 g/m², 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces), signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars.
$256.00
-
Ron English- POPaganda Impression sur métal PP UV d'archivage Grin Bulb Green par Ron English
Impression sur métal d'archivage Grin Bulb Green PP UV par Ron English - Édition limitée POPaganda sur panneau d'aluminium encadré, œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2022 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 8x11 Pigment d'archivage UV Beaux-arts de Ron English - POPaganda Crypto Ampoule Squelette Sourire Smiley Prêt à accrocher. Impression sur métal PP UV d'archivage Grin Bulb Green par Ron English - POPaganda L'estampe sur métal d'archivage Grin Bulb Green PP UV est une œuvre saisissante de street art contemporain et de graffiti, signée par l'artiste emblématique Ron English (POPaganda). Cette édition limitée, créée en 2022, témoigne de la maîtrise d'English dans l'art de fusionner imagerie subversive et culture populaire. L'œuvre présente un design unique et surréaliste : une ampoule jaune à la bouche squelettique grimaçante, se détachant sur un fond vert vif. L'utilisation de couleurs audacieuses et d'un humour macabre caractérise le style renommé d'English, un art à la fois provocateur et visuellement saisissant. L'œuvre est présentée sur un panneau d'aluminium, encadrée et prête à être accrochée, alliant durabilité et esthétique raffinée. Mesurant 20 x 28 cm, elle a été réalisée avec des pigments résistants aux UV, garantissant la pérennité de ses couleurs éclatantes et de ses détails précis. Cette pièce est marquée « Épreuve d'imprimeur » (PP), une désignation qui la rend encore plus exclusive pour les collectionneurs d'éditions limitées. Chaque tirage est signé à la main par Ron English-POPoganda, ajoutant une touche personnelle à cette édition unique. Pionnier du Street Pop Art, English intègre fréquemment des motifs liés à la société de consommation, au marketing et à la critique sociale dans ses créations, et la série « Grin Bulb » ne fait pas exception. L'art de Ron English - POPaganda Ron English, alias POPaganda, né aux États-Unis en 1959, est une figure incontournable du street art et du graffiti. Il est reconnu internationalement pour sa capacité à transformer des symboles culturels familiers en chefs-d'œuvre provocateurs et satiriques. Considéré comme le parrain du street art, il a créé des œuvres emblématiques qui invitent à questionner les messages sous-jacents de la publicité, des médias et de la société de consommation. Son art, à la fois ludique et poignant, a été exposé dans le monde entier et trouve un écho profond auprès des adeptes de la culture pop et de la contre-culture. L'œuvre « Grin Bulb Green » illustre parfaitement la capacité d'English à s'emparer d'objets du quotidien et à les imprégner de multiples significations. L'ampoule, souvent associée aux idées et à l'innovation, se métamorphose en une critique de l'obsession de la société moderne pour la consommation et le bonheur factice. Le rictus squelettique sous le visage souriant reflète une dualité à la fois humoristique et troublante, une signature de l'œuvre d'English. Importance du street art et du graffiti Le street art et le graffiti servent depuis longtemps de plateformes d'expression culturelle, alliant l'accessibilité du street art à l'attrait commercial du pop art. Les contributions de Ron English (POPaganda) à ce genre se distinguent par leur complexité et leur finesse. Sa capacité à subvertir et à recontextualiser des images familières invite le spectateur à une réflexion à plusieurs niveaux, de l'esthétique superficielle aux critiques sociétales plus profondes. Cette fusion entre audace visuelle et profondeur intellectuelle confère à l'œuvre d'English une pertinence particulière dans le paysage artistique actuel. L'œuvre « Grin Bulb Green » illustre parfaitement cette dynamique en alliant un savoir-faire d'exception à un regard à la fois ludique et critique sur la culture contemporaine. Le choix du support, une impression pigmentaire résistante aux UV sur aluminium, s'inscrit dans l'esthétique actuelle du Street Pop Art, tandis que son édition limitée renforce son attrait pour les collectionneurs. Encadrée et prête à être accrochée, elle trouvera également sa place dans toute collection d'art moderne. Collection d'œuvres d'art Ron English en édition limitée - POPaganda Pour les collectionneurs et les passionnés, acquérir une épreuve d'artiste d'une œuvre de Ron English-POPoganda est une opportunité rare et précieuse. Ces éditions représentent souvent les dernières étapes du processus créatif d'un artiste et sont très recherchées pour leur exclusivité. L'estampe « Grin Bulb Green », avec ses couleurs vibrantes, son design novateur et sa portée culturelle, témoigne de l'influence durable d'English sur le monde de l'art. Exposer cette pièce révèle non seulement une profonde appréciation du Street Pop Art contemporain, mais souligne également l'intérêt du collectionneur pour une œuvre d'art stimulante et transformatrice.
$500.00
-
Bei Badgirl 100% Angel Large Giclee Print par Bei Badgirl
100% Angel - Grande œuvre d'art imprimée en édition limitée Giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Bei Badgirl. Tirage giclée de luxe de qualité galerie sur papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², signé par l'artiste. Grand format : 41 x 56,5 cm. 100% Ange – Grand tirage giclée en édition limitée par Bei Badgirl « 100% Angel » est une superbe estampe giclée grand format de l’artiste graffiti Bei Badgirl, figure emblématique de la pop culture. Cette œuvre d’art de qualité galerie est imprimée sur papier d’art Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m², garantissant une vivacité des couleurs exceptionnelle et une grande longévité. Signée par l’artiste, l’estampe mesure 41 x 56,5 cm (16 x 22,5 pouces), ce qui en fait une pièce maîtresse du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Cette œuvre incarne l’esthétique audacieuse, hyper-féminine et ludiquement rebelle qui caractérise Bei Badgirl, mêlant influences contemporaines, culture kawaii japonaise, mode urbaine et surréalisme pop. L'œuvre met en scène une figure féminine stylisée et exagérée, aux longs cheveux blonds, aux cils XXL et à l'attitude à la fois innocente et affirmée. Vêtue d'un bikini rose et blanc inspiré des lapins, orné de pompons en fourrure et d'un nœud, elle incarne un mélange de nostalgie, de séduction et de rébellion pop. La palette de couleurs pastel douces, contrastant avec d'épais contours noirs, renforce l'impact visuel et en fait une pièce emblématique de la collection d'estampes de l'artiste. Bei Badgirl et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Bei Badgirl est une artiste de renommée internationale dont le travail fusionne l'esthétique du street art avec la culture pop, la mode et les thèmes féministes. Son art est reconnu pour sa représentation singulière de figures féminines ultra-glamour, inspirées des dessins animés, qui remettent en question les notions traditionnelles de beauté, de sexualité et d'émancipation. Puisant son inspiration dans les mangas japonais, l'art pin-up occidental et la culture pop des années 90, Bei Badgirl a cultivé une identité visuelle à la fois nostalgique et avant-gardiste. Son œuvre puise profondément dans le langage visuel du graffiti et du pop art urbain, se caractérisant souvent par des lignes audacieuses, une iconographie ludique et des sujets provocateurs. À travers des personnages comme celui de 100% Angel, Bei Badgirl explore les thèmes de la féminité, de l'identité et de l'expression de soi, célébrant la puissance d'une esthétique hyper-féminine dans un genre historiquement dominé par des visuels plus agressifs et masculins. Sa capacité à fusionner harmonieusement des visuels doux et oniriques avec des thèmes forts et affirmés fait d'elle une artiste marquante de l'art urbain contemporain. L'art de l'impression giclée et son rôle dans l'art urbain moderne L'impression giclée est devenue un médium incontournable pour les artistes du Street Pop Art et du graffiti, permettant des reproductions haute résolution fidèles à l'œuvre originale. Ce procédé d'impression utilise des encres d'archivage sur un papier beaux-arts, garantissant des couleurs éclatantes et fidèles à la vision de l'artiste. Le choix du papier Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m² sublime la profondeur et la richesse de l'impression, offrant un fini mat luxueux qui s'accorde parfaitement à l'esthétique à la fois douce et audacieuse du travail de Bei Badgirl. Les tirages giclée en édition limitée, surtout ceux signés par l'artiste, revêtent une grande importance dans le monde de l'art contemporain. Ils permettent aux artistes de diffuser leur travail auprès d'un public plus large tout en préservant l'exclusivité et l'intégrité artistique. Dans le cas de « 100% Angel », le tirage constitue à la fois une pièce de collection et une représentation de l'influence grandissante de Bei Badgirl sur l'esthétique urbaine moderne. Valeur de collection et impact culturel de 100% Angel 100% Angel est bien plus qu'une œuvre visuellement saisissante ; c'est une réflexion sur la féminité moderne, l'image de soi et le caractère à la fois ludique et rebelle de l'esthétique pop culture. La capacité de Bei Badgirl à fusionner les techniques des beaux-arts avec l'esthétique urbaine lui a valu un public fidèle parmi les collectionneurs, les créateurs de mode et les amateurs d'art urbain. Son travail trouve un écho auprès d'un public sensible à la fusion du surréalisme pop, de la culture graffiti et de l'esthétique numérique contemporaine. Tirée en édition limitée, cette estampe est une occasion rare d'acquérir une pièce de l'œuvre de Bei Badgirl. La combinaison de matériaux haut de gamme, de techniques d'impression méticuleuses et de la signature de l'artiste fait de « 100% Angel » une œuvre très recherchée au sein du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Qu'elle soit exposée en galerie, dans une collection privée ou dans un intérieur contemporain, cette pièce témoigne de l'influence de la culture pop sur l'art contemporain.
$134.00
-
DKNG Sérigraphie D'oh par DKNG
D'oh Édition Limitée Série ICON Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par DKNG Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Hommage télévisuel aux Simpsons sur leur canapé. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Jesse Kassel Peinture acrylique originale sur bois de la collection Brew par Jesse Kassel
Collection Brew - Peinture originale acrylique sur bois de Jesse Kassel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Collection Brew - Peinture acrylique originale sur bois de Jesse Kassel « J'ai créé cet ensemble d'œuvres l'été dernier (2013) pour la Red Bull House of Art, une résidence d'artistes qui offre des ateliers et des espaces d'exposition aux artistes de Détroit. Cet ensemble s'inspire de l'ambiance nocturne et des paysages de Détroit. Cette ville regorge d'enseignes de débits de boissons anciennes et d'autres enseignes peintes à la main. On y retrouve une dimension d'art populaire, que je souhaitais transposer dans un sujet plus précis. Cette œuvre est une collection de canettes de bière vintage que j'affectionne. » – Jesse Kassel
$820.00
-
Naoto Hattori Goonie 040 aquarelle originale par Naoto Hattori
Goonie 040 Peinture originale à l'aquarelle sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale signée de 2013, pièce unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. La maîtrise miniature de Naoto Hattori dans « Goonie 040 » « Goonie 040 » de Naoto Hattori est un joyau singulier de l'art surréaliste, une aquarelle miniature qui concentre une imagination débordante dans un espace réduit. Signée et réalisée en 2013 par Hattori, cette œuvre originale et unique est encadrée et sous passe-partout par l'artiste lui-même, soulignant le lien intime qui unit le créateur à son œuvre. Mesurant seulement 7,6 x 7,6 cm et présentée dans un cadre de 21,6 x 21,6 cm, l'œuvre est un exemple exquis de la technique méticuleuse de Hattori et de sa fascination pour le surréalisme. Bien que l'art de Hattori s'éloigne de l'étalement urbain typique du pop art et du graffiti, il partage avec ces formes d'art le pouvoir transformateur de ces dernières. « Goonie 040 » transmet un profond sentiment d'introspection et d'émerveillement, invitant le spectateur à plonger dans un univers où les frontières de la réalité sont fluides et subjectives. Comme une grande partie de l'œuvre d'Hattori, cette pièce suggère un monde où le fantastique devient possible et où les frontières entre le conscient et l'inconscient s'estompent. Le symbolisme profond de « Goonie 040 » Dans « Goonie 040 », le sujet représenté dépasse le simple cadre de l'imaginaire. Il sert de support à l'exploration de thèmes psychologiques et existentiels profonds. Le choix d'Hattori de présenter cette aquarelle dans un cadre sur mesure souligne la préciosité de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un artefact destiné à être contemplé et chéri. La taille de l'image attire le regard du spectateur, exigeant une interaction plus personnelle que celle que suscitent des œuvres plus importantes. L'encadrement et le passe-partout, réalisés par l'artiste lui-même, témoignent du savoir-faire et du soin apportés à chacune de ses créations. Dans le contexte plus large du monde de l'art, « Goonie 040 » atteste de l'attrait durable de l'artisanat à une époque de plus en plus dominée par la création numérique et la production de masse. C'est un symbole d'individualité et de la touche unique de la main de l'homme. « Goonie 040 » de Naoto Hattori est une œuvre magistrale, fruit d'une fusion parfaite entre maîtrise technique et créativité débordante. Elle s'inscrit pleinement dans le discours du surréalisme contemporain et au-delà. Elle révèle la profonde puissance d'une œuvre de petit format, invitant le spectateur à une expérience artistique personnelle et à une découverte de sens au sein des différentes couches de peinture et de papier. À travers des œuvres telles que « Goonie 040 », Hattori continue de fasciner et de captiver le public, contribuant ainsi à la richesse de l'art moderne.
$669.00
-
Burrito Breath Chop Til You Drop Sérigraphie par Burrito Breath
Chop Til You Drop, sérigraphie en édition limitée à l'encre métallique dorée, tirée à la main en 3 couleurs sur papier d'art épais, par Burrito Breath x Hanks Cycles. Œuvre d'art urbain rare, artiste pop célèbre.
$217.00
-
Marwan Shahin La sérigraphie du pharaon masqué par Marwan Shahin
Achetez The Masked Pharaoh 3-Color Hand-Pulled Diamond Dust Limited Edition Sérigraphie sur papier de papyrus égyptien par Marwan Shahin Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2022 Signé & Numéroté Edition Limitée de 20 Taille 14x17.5 & "NFT" "Shahin Studios est ravi de présenter The Masked Pharaoh Papyrus de Marwan Shahin, The Artwork a été créé pour la première fois en lock-out pendant la pandémie de Covid-19, imaginant TutAnkhAmoun restant en sécurité et se protégeant contre la peste des temps modernes. cette édition de l'œuvre est interprété avec une sérigraphie tirée à la main sur du papyrus égyptien authentique, et chaque impression est arrangée de manière complexe avec un filigrane de poussière de diamant noir, pour produire des effets de kaléidoscope visuellement enivrants. contient une puce cryptographique NFT par le Fine Art Ledger. est authentifié et enregistré sur la blockchain par The Fine Art Ledger est livré avec un certificat d'authenticité numérique contenant son tampon cryptographique. -Marwan Shahin
$642.00
-
Yubi Nikola Run Homie Yellow Simpsons Sculpture par Yubi Nikola
Run Homie Yellow, édition limitée, sculpture cinétique en résine à illusion d'optique, œuvre d'art de l'artiste pop Yubi Nikola. Édition limitée 2022 à moins de 50 exemplaires 10x10x6,5 L'œuvre d'art se métamorphose en apparence selon l'angle de vue, grâce à la profondeur. Run Homie est la première pièce de la collection « Armes ». Un clin d'œil aux Simpson et à mon Mac-10. Run Homie est sculptée à la main et moulée en résine, avec une finition jaune automobile mate, comme celle des Simpson. Le tout est présenté dans un très bel étui rigide sur mesure.
$962.00
-
Dave Persue BunnyKitty DreamState Sarcelle Sérigraphie par Dave Persue
BunnyKitty Dream State - Teal 6-Color Hand-Pull Limited Edition Silkscreen Print on Fine Art Paper by Dave Persue Modern Pop Artwork Artist. Édition variante turquoise 2021 de 25 exemplaires signés et numérotés, sérigraphie 6 couleurs sur papier d'archivage Format 18x24 Tirage réalisé à la main à Los Angeles, CA.
$503.00
-
Mark Drew Protégez votre barbecue ! Sérigraphie AP « Naughty by Nature » de Mark Drew
Protégez votre grill Naughty by Nature AP Sérigraphie de Mark Drew Épreuve d'artiste Sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts Édition limitée Œuvre d'art pop et graffiti de rue. Épreuve d'artiste AP 2018, signée et marquée AP, édition limitée, dimensions : 11,73 x 16,5 pouces. Exploration des récits urbains dans la sérigraphie de Mark Drew « Guard Your Grill Naughty by Nature » est une sérigraphie saisissante de l'artiste Mark Drew, qui capture l'énergie brute et l'esprit de la culture urbaine. Tirage d'artiste de 2018, cette sérigraphie artisanale sur papier d'art de qualité supérieure fait partie d'une édition limitée qui illustre la fusion entre art urbain, graffiti et culture pop. L'œuvre, de 29,8 x 41,9 cm, est signée par l'artiste et porte la mention AP, attestant de son statut d'épreuve rare et précieuse au sein de l'édition. Cette pièce témoigne de la maîtrise de Drew dans l'art de combiner textes et images pour créer une œuvre aussi évocatrice qu'esthétiquement marquante. Son titre, « Guard Your Grill », fait référence à une chanson du groupe hip-hop Naughty by Nature, suggérant un thème de vigilance et de résilience. Le travail de Drew explore souvent le lexique du hip-hop, transposant son langage dans un format visuel qui trouve un écho auprès d'un large public. L'association de ces paroles à des images rappelant les bandes dessinées classiques témoigne de l'approche caractéristique de l'artiste en matière de Street Pop Art et de graffiti, où il transcende les fossés générationnels et culturels pour offrir un commentaire sur la société contemporaine. Le processus artistique et l'impact culturel de Mark Drew La démarche artistique de Mark Drew repose sur un équilibre subtil entre techniques artisanales et exploration thématique de la culture urbaine et pop. La sérigraphie, procédé de prédilection des artistes urbains et pop pour sa capacité à produire des lignes nettes et éclatantes, permet à Drew de créer des œuvres à la fois modernes et intemporelles. L'épreuve d'artiste de « Guard Your Grill » souligne la méticulosité de sa pratique ; ces épreuves sont généralement réalisées avant le tirage principal afin de garantir la qualité de l'impression et sont souvent conservées par les artistes eux-mêmes ou vendues comme objets de collection. L'intégration par Drew des paroles de hip-hop dans son travail dépasse le simple hommage au genre ; elle devient un vecteur de commentaire culturel. En sélectionnant des expressions issues de la culture hip-hop et en les intégrant à des motifs visuels de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, Drew instaure un dialogue entre passé et présent, culture élitiste et culture populaire, courant dominant et marginal. Ce dialogue est une caractéristique essentielle du Street Pop Art, où l'interaction de différents éléments culturels peut mener à une compréhension plus profonde des enjeux abordés. L'impact culturel de l'œuvre de Drew est considérable. En immortalisant le langage du hip-hop à travers l'art visuel, il préserve et honore l'importance culturelle de ce genre musical tout en enrichissant le débat qui l'entoure. Ses œuvres, comme « Guard Your Grill », sont de véritables artefacts culturels qui capturent l'esprit de leur époque et offrent aux générations futures une perspective unique pour comprendre le contexte historique du mouvement hip-hop des années 90. Grâce à son art, Drew continue d'enrichir la riche palette du street art et du graffiti, garantissant ainsi sa pertinence et son accessibilité à un public diversifié et international.
$1,341.00
-
Mike Mitchell Licorne Man, reproduction giclée de Mike Mitchell
Licorne Man, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces). Homme nu avec corne de licorne, pensif. Impression giclée par Mike Mitchell. Homme licorne dans une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Unicorn Man », une estampe giclée en édition limitée de Mike Mitchell, illustre parfaitement la fusion caractéristique de l'artiste entre humour, surréalisme et pop art contemporain. Sortie en 2014 à 100 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne la fantaisie et la satire propres au street art moderne. Avec ses lignes épurées, sa palette de couleurs pastel douces et son sujet à la fois absurde et contemplatif, elle remet en question les normes artistiques conventionnelles tout en interrogeant la perception de soi et le rôle du fantasme dans le quotidien. L'absurdité ludique de l'image « L'Homme-Licorne » représente un homme nu, assis, dans une pose paisible et méditative. Son physique rondouillard, ses traits enfantins et sa petite moustache confèrent au personnage une dimension à la fois comique et attachante. L'élément le plus frappant reste cependant la corne de licorne qui jaillit de son front, scintillante et se fondant dans ses cheveux blonds et soyeux. Une petite queue de licorne renforce encore cette métamorphose mythique, suggérant subtilement que cet homme, malgré son humanité ordinaire, se perçoit comme un être plus magique. L'œuvre de Mike Mitchell met souvent en lumière l'absurde d'une manière à la fois humoristique et étrangement stimulante. « L'Homme-Licorne » ne fait pas exception. En plaçant un homme par ailleurs ordinaire dans un contexte extraordinaire, l'œuvre interroge les notions d'identité, d'acceptation de soi et de besoin d'évasion. Le pop art urbain utilise fréquemment de telles représentations exagérées pour engager le public dans un dialogue ludique et profond sur la vie moderne. Éléments stylistiques et surréalisme pop La composition d'« Homme-Licorne » s'inscrit dans les principes du surréalisme pop, un mouvement qui mêle des éléments de la culture populaire à une imagerie onirique ou absurde. Les lignes nettes, presque caricaturales, reflètent une esthétique numérique très soignée, caractéristique du street art pop contemporain. La palette de couleurs restreinte, dominée par des teintes beige chaud et rose tendre, confère à l'œuvre une douceur et une convivialité qui rendent le personnage accessible malgré l'étrangeté de sa transformation. Le style unique de Mitchell combine des techniques d'illustration qui évoquent la nostalgie tout en conservant une touche de modernité. Les couleurs franches et franches, ainsi que la simplicité expressive de la figure, créent une impression d'immédiateté, rendant l'œuvre facile à appréhender tout en lui conférant une profondeur de sens. La lueur onirique qui entoure la corne de la licorne souligne la nature surréaliste de la perception que le personnage a de lui-même, invitant le spectateur à pénétrer dans son univers imaginaire. Symbolisme et commentaire culturel L'œuvre « Unicorn Man » dépasse le simple humour visuel pour s'inscrire dans le champ du commentaire culturel. Dans le street art et le graffiti, le fantastique sert souvent à interroger la réalité. La pose paisible et méditative du personnage suggère l'acceptation de son identité unique, aussi absurde puisse-t-elle paraître aux yeux d'autrui. Ceci pourrait symboliser la lutte pour l'expression de soi et l'individualité dans un monde qui prône souvent le conformisme. La licorne elle-même est depuis longtemps associée à la pureté, à la magie et à des idéaux inaccessibles. En juxtaposant ce symbolisme mythique à une figure humaine ordinaire, l'œuvre met en lumière la tension entre aspiration et réalité. Elle suggère que chacun, à sa manière, nourrit le désir d'être perçu comme extraordinaire, même si ce fantasme n'existe que dans son imagination. L'attrait persistant de l'homme-licorne Unicorn Man continue de fasciner les collectionneurs et les amateurs d'art pop contemporain grâce à son mélange de fantaisie, de satire et de thèmes qui invitent à la réflexion. Le tirage limité de cette estampe en fait une pièce très recherchée dans les milieux du street art et du graffiti. La capacité de Mike Mitchell à allier humour et sophistication artistique garantit la pertinence et l'attrait constants de son œuvre. Cette œuvre nous rappelle que la créativité s'épanouit dans l'inattendu. En fusionnant le ridicule et la sérénité, Unicorn Man invite les spectateurs à embrasser leur part d'absurdité et à trouver la magie dans le quotidien. Qu'on y voie un personnage léger ou une métaphore plus profonde de la perception de soi, l'œuvre renforce le pouvoir du street art de bousculer les perspectives tout en suscitant le sourire.
$121.00
-
Buff Monster SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$917.00
-
Cope2- Fernando Carlo Plan du métro MTA superposé 11 Peinture originale à la bombe de Cope2 - Fernando Carlo
Carte du métro MTA empilée 11 Peinture originale à la bombe de Cope2 - Fernando Carlo Œuvre unique sur une véritable carte du métro de New York par un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée de 2011, œuvre originale de 22,8 x 28,9 cm, encadrée sur mesure, plan du métro de New York.
$2,188.00
-
Krush Sérigraphie Landmarked par Krush
Édition limitée et estampillée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier kraft moucheté français, par Krush, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « LA Marked » est une sérigraphie trois couleurs sur papier Speckleton, réalisée en collaboration avec Krush et The Seventh Letter. Ce livre est une estampe parue à l'occasion de l'exposition « LA Marked ». Il s'agit d'une estampe classique qui capture l'atmosphère onirique et envoûtante de Los Angeles, avec des publicités et une typographie du XXe siècle en voie de disparition dans des lieux emblématiques comme le quartier underground de Los Angeles.
$134.00
-
Denial- Daniel Bombardier BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$467.00
-
Esow Le jouet artistique Night Shift par Esow
The Night Shift Art Toy par Esow, sculpture en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Édition limitée 2023 à 200 exemplaires. Œuvre d'art de 11,3 pouces. Figurine neuve en boîte, imprimée et numérotée, représentant un Japonais avec une bombe de peinture et une caisse de bière, prêt à taguer. Illustration en vinyle, style graffiti. Le jouet artistique Night Shift par Esow « The Night Shift » d'Esow est une figurine en vinyle en édition limitée, captivante et qui incarne à la perfection l'esprit du pop art urbain et de la culture graffiti. Sortie en 2023, cette sculpture de collection rend hommage à la créativité nocturne et à la rébellion urbaine que représente le graffiti. Limitée à seulement 200 exemplaires, cette figurine minutieusement réalisée témoigne du talent d'Esow pour fusionner les beaux-arts avec l'énergie et la personnalité du street art. Un récit visuel de la culture graffiti Mesurant 28,7 cm, la figurine « The Night Shift » représente un Japonais au style unique, prêt à laisser son empreinte sur le paysage urbain. Munie d'une bombe de peinture dans chaque main et accompagnée d'une caisse de bière, elle incarne l'essence même d'un graffeur se préparant à une longue nuit de graffitis. Le souci du détail d'Esow transparaît dans les vêtements noirs et blancs à motifs du personnage, ses traits fins et sa pose décontractée, capturant la rébellion et l'humour souvent associés aux artistes de rue. La présence de la caisse de bière est particulièrement symbolique, ajoutant une dimension humaine et ancrant le personnage dans l'expérience concrète de la création artistique nocturne. L'attitude à la fois enjouée et sérieuse de la figurine reflète le style caractéristique d'Esow, mêlant esthétique japonaise traditionnelle et influences pop art urbaines contemporaines. La vision artistique d'Esow Esow, artiste de rue pop de renom, est reconnu pour sa capacité à fusionner identité culturelle et thèmes urbains contemporains. « The Night Shift » témoigne de sa maîtrise de la narration à travers une conception sculpturale, offrant un aperçu du monde d'un graffeur. Les traits anguleux et acérés du personnage, ainsi que ses motifs géométriques audacieux, puisent leur inspiration dans les traditions artistiques japonaises, tandis que les motifs urbains font écho au mouvement graffiti mondial. L'œuvre d'Esow célèbre souvent les dualités de la vie urbaine : chaos et créativité, rébellion et art. « The Night Shift » ne fait pas exception, reflétant la profonde compréhension qu'a l'artiste de la signification culturelle du graffiti, à la fois comme acte d'expression personnelle et comme manifeste de contestation des normes sociales. Un objet de collection incontournable L'art toy « The Night Shift » est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est un hommage au pop art urbain et au mouvement graffiti mondial. Chaque pièce est imprimée, numérotée et présentée dans sa boîte d'origine, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection. Tirée à seulement 200 exemplaires, elle garantit son exclusivité et souligne sa valeur en tant que témoignage de l'histoire de l'art urbain moderne. L'art toy « The Night Shift » d'Esow est une remarquable illustration de la rencontre entre l'art traditionnel et la culture urbaine contemporaine. Elle rend hommage à l'impact durable du graffiti sur l'art et la société, et deviendra sans aucun doute une pièce de choix pour les collectionneurs et les passionnés.
$808.00
-
J-LDN aka Jack London Gold Bullet 75% Sculpture Shoeuzi Art par J-LDN alias Jack London
Sculpture artistique Silver Bullet 75% Shoeuzi par J-LDN alias Jack London, Uzi en polystone moulé et peint à la main, jouet d'art en édition limitée, œuvre d'art street graffiti pop. Édition limitée Bullet Edition 2024 en or, à 200 exemplaires, avec certificat d'authenticité signé. Neuve en boîte. Sculpture d'art représentant une chaussure à pistolet stylisée Shoeuzi (75 % de la taille réelle), de 12,7 x 17,8 cm, par J-LDN (Jack London). Moulée et peinte à la main en résine de polystone avec système d'assemblage magnétique Shoeuzi Magnafix. Comprend un ensemble de 4 pièces avec gants, un support et une boîte pour chaque sculpture Uzi. Toutes les pièces sont encore dans leur emballage d'origine. Ces sculptures, représentant une chaussure à pistolet Shoeuzi à 75 %, mesurent 12,7 x 17,8 cm et ne manqueront pas de vous impressionner. La déclaration dorée : Shoeuzi Gold Bullet par J-LDN La sculpture artistique Gold Bullet 75% Shoeuzi de J-LDN, plus connu sous le nom de Jack London, est une fusion unique de créativité subversive et de savoir-faire exceptionnel, à la croisée du street art et du graffiti. Sortie en 2024, cette œuvre illustre le talent de l'artiste pour fusionner les symboles de la haute couture avec l'esthétique urbaine brute, offrant une pièce marquante, à la fois stimulante et visuellement captivante. L'art incarné par l'Uzi Cette pièce, une œuvre d'art en résine de pierre, moulée et peinte à la main, reprend la forme distinctive d'un pistolet mitrailleur Uzi, stylisé avec des éléments de basket dans une palette de couleurs dorées. Édition limitée à 200 exemplaires, chaque sculpture est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé, garantissant aux collectionneurs son authenticité et son caractère exclusif. L'assemblage magnétique Shoeuzi Magnafix – un ensemble de quatre pièces comprenant des gants, un support d'exposition et un coffret sur mesure – témoigne du souci du détail et du soin apporté à la présentation, caractéristiques du travail de J-LDN. Chaque sculpture mesure 12,7 x 17,8 cm (75 % de la taille réelle du Shoeuzi), ce qui en fait un ajout compact mais percutant à toute collection d'art contemporain. Ces pièces sont conservées dans leur emballage d'origine scellé, garantissant ainsi leur état impeccable pour les amateurs d'art et les collectionneurs exigeants. Implications culturelles du travail de J-LVN L'œuvre de J-LDN reflète les nuances culturelles et sociales que le street art cherche souvent à explorer. La sculpture « Gold Bullet Shoeuzi » est un commentaire audacieux sur les liens entre violence urbaine et consumérisme, enveloppée dans le luxe de l'or – une couleur souvent associée à la richesse et au statut social. Cette sculpture invite le spectateur à considérer la juxtaposition de la mode de luxe et des dures réalités de la vie dans la rue, utilisant efficacement le langage du street art pour engager un débat plus large sur les valeurs et les inégalités sociales. « Gold Bullet Shoeuzi » illustre également la nature dynamique de l'évolution du street art, où le médium devient partie intégrante du message. En utilisant des matériaux et des méthodes courants dans la création d'objets de collection destinés au grand public, J-LDN inscrit son œuvre dans la culture de consommation qu'elle critique, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son interprétation. Conclusion : L'impact durable de Gold Bullet Shoeuzi Le Shoeuzi « Gold Bullet » de J-LDN est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui capture l'essence même du street art et du graffiti. Véritable instantané de son époque, il reflète le consumérisme, le matérialisme et la glorification de certains modes de vie, tout en incarnant l'esthétique qu'il critique. La contribution de Jack London au mouvement street art à travers cette œuvre témoigne du pouvoir de l'art comme vecteur de commentaire social et de transformation. La qualité de sa fabrication et son tirage limité garantissent sa pérennité et en font une pièce recherchée par ceux qui apprécient la convergence de l'art, de la culture et du commentaire. Alors que le street art continue de questionner et de façonner le discours artistique contemporain, des œuvres comme les sculptures Shoeuzi de J-LDN demeureront essentielles pour susciter le dialogue et refléter l'évolution des récits de notre société.
$658.00
-
Raid71 C'est un cauchemar Charlie Freddy Krueger Giclee Print par Raid71
C'est un cauchemar Charlie - Freddy Krueger - Impression giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Raid71. Sally et Charlie Brown déguisés pour Halloween, Winnie l'Ourson et des fleurs. Impression giclée 12,7 x 12,7 cm, signée et numérotée. « C'est un cauchemar, Charlie ! » - Impression giclée de l'œuvre « Freddy Krueger » par Raid71 – Art urbain pop et graffiti Raid71 mêle avec brio nostalgie et horreur dans « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger », une édition limitée de tirage giclée qui transforme un dessin animé culte de notre enfance en une réinterprétation surréaliste et d'un humour noir. Proposée en édition signée et numérotée, cette estampe d'art de 12,7 x 12,7 cm juxtapose avec subtilité innocence et peur, réinterprétant les personnages attachants de Peanuts avec une touche sinistre, fusionnant culture pop et art urbain (street art et graffiti). L'œuvre présente une scène d'apparence anodine au premier abord : un personnage se tient près de la niche familière de Snoopy. Cependant, la scène prend une tournure plus sombre lorsque Charlie Brown n'est plus lui-même, mais transformé en l'infâme Freddy Krueger, tout droit sorti de « Les Griffes de la nuit ». Son chapeau emblématique, son visage brûlé et son gant griffu mortel remplacent son expression douce habituelle, faisant de lui une présence inquiétante. Snoopy, quant à lui, reste imperturbable, allongé sur la niche comme s'il ignorait tout de la silhouette cauchemardesque qui se tient à ses côtés. La composition, simple mais puissante, repose sur un trait net et précis, une palette de couleurs minimaliste et l'esthétique immédiatement reconnaissable de Peanuts pour bercer le spectateur dans une fausse impression de sécurité avant de révéler une réalité troublante. Ce contraste entre le familier et l'horrifiant confère à l'œuvre toute sa force, transformant la nostalgie de l'enfance en un reflet étrange, mêlant peur et humour. La dualité artistique de l'horreur et de la nostalgie Raid71 s'est forgé une réputation en manipulant l'imagerie de la culture populaire pour créer des récits inédits qui bousculent les perceptions et les attentes. « Les Griffes de la nuit : Freddy Krueger » s'inscrit dans cette lignée en s'inspirant d'un dessin animé léger et en l'imprégnant de l'essence même du cinéma d'horreur classique. L'association de l'univers de Peanuts avec celui des méchants de films d'horreur sanglants puise dans une mémoire culturelle collective, obligeant les spectateurs à concilier deux mondes radicalement différents. La transformation de Charlie Brown en Freddy Krueger est particulièrement saisissante en raison du contraste saisissant entre les deux personnages. Charlie Brown est souvent perçu comme un symbole des difficultés de l'enfance, représentant l'innocence, l'échec et la persévérance. Freddy Krueger, quant à lui, est une figure terrifiante qui hante les rêves et incarne une peur implacable. En fusionnant ces deux figures, Raid71 crée une œuvre unique qui invite les spectateurs à s'interroger sur la nature de la peur, la narration et la nostalgie culturelle. La précision de l'impression giclée dans l'art urbain contemporain Le choix de l'impression giclée garantit à « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » la netteté et l'éclat indispensables à une œuvre qui repose sur des lignes épurées et des contrastes saisissants. Les impressions giclées sont largement utilisées dans le street art, le pop art et le graffiti grâce à leur capacité à reproduire les détails les plus fins des œuvres numériques et dessinées à la main, tout en respectant les normes de conservation muséales. Le petit format de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 pouces) renforce l'impression d'intimité, conférant à l'œuvre un caractère de pièce de collection et apportant une touche d'insouciance à toute collection. L'utilisation précise des couleurs par Raid71, notamment le fond beige chaud et le rouge vif de la niche, permet à l'œuvre de conserver son lien avec l'univers visuel traditionnel de Peanuts tout en offrant une expérience inédite et troublante. Le tirage en édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce incontournable pour les collectionneurs qui apprécient la fusion de l'horreur, de la nostalgie et de la déconstruction de la culture pop. L'impact des mélanges d'horreur dans le street art pop et le graffiti Les artistes du Street Pop Art et du graffiti puisent fréquemment leur inspiration à la croisée de la nostalgie et des thèmes contemporains, utilisant des images emblématiques pour créer des récits inédits, souvent subversifs. Freddy Krueger, le film « Les Griffes de la nuit », illustre parfaitement comment des icônes culturelles cultes peuvent être réinterprétées de manière à bousculer les perceptions, susciter la réflexion et divertir. En mêlant l'innocence de l'enfance à l'horreur, Raid71 explore l'expérience universelle du passage à l'âge adulte, où les peurs, réelles ou imaginaires, commencent à s'installer. La fusion des Peanuts classiques avec l'iconographie des films d'horreur n'est pas qu'un simple artifice visuel, mais reflète l'évolution de la culture populaire, où des personnages d'époques et de genres différents se fondent en de nouvelles formes narratives. La capacité de Raid71 à fusionner harmonieusement ces univers fait de cette œuvre un exemple remarquable de street art et de graffiti. « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » est bien plus qu'un simple mélange ludique : c'est un commentaire culturel sur la façon dont la nostalgie et la peur coexistent dans l'imaginaire collectif, prouvant que même les personnages les plus innocents peuvent prendre des formes nouvelles et terrifiantes entre les mains d'un artiste talentueux.
$134.00
-
Denial- Daniel Bombardier Sommes-nous arrivés ? Impression à la peinture en aérosol au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier
Sommes-nous arrivés ? Impression acrylique au pochoir HPM par Denial - Daniel Bombardier. Plusieurs œuvres peintes à la main sur bois encadré, prêtes à être accrochées. Artiste de rue graffiti unique, art pop moderne. Édition 2020 signée et numérotée à 20 exemplaires. Œuvre d'art unique à la peinture au pochoir HPM, format 11x11 sur bois encadré, prête à être accrochée. On y est bientôt ? Impression à la peinture aérosol au pochoir HPM par Denial – Art urbain pop et graffiti Denial, alias Daniel Bombardier, présente « Are We There Yet? », une œuvre pochoir à la bombe qui invite à la réflexion et incarne l'esthétique audacieuse du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce unique, signée et numérotée, peinte à la main et créée en 2020 dans le cadre d'une édition limitée à 20 exemplaires, mesure 28 x 28 cm sur un châssis en bois. Prête à être accrochée, elle fusionne les influences de la culture pop moderne avec l'énergie brute de l'art urbain. La composition met en scène une figure féminine saisissante, réalisée dans un style pop art classique, avec des points de trame, des contours noirs marqués et une palette de couleurs vibrantes. Son regard expressif, les yeux grands ouverts, est accompagné de la phrase « Are We There Yet? », placée en évidence dans un encadré façon bande dessinée. Derrière elle, un symbole de paix brisé se détache sur un fond rose vif, suggérant les thèmes de la désillusion, des troubles sociaux et de la quête apparemment sans fin du progrès. Le contraste saisissant entre l'esthétique brillante et soignée et le message sous-jacent crée une tension caractéristique de l'œuvre de Denial, invitant les spectateurs à s'interroger sur sa signification plus profonde. Le commentaire social derrière « Sommes-nous arrivés ? » Denial est connu pour son regard satirique sur la culture contemporaine, utilisant des codes visuels reconnaissables pour critiquer le consumérisme, la politique et les attentes de la société. « Are We There Yet? » joue sur la nostalgie tout en livrant un commentaire incisif sur l'état des affaires mondiales, notamment sur les questions de paix, de stabilité et de progrès. L'utilisation du symbole de la paix brisé suggère une érosion des idéaux, interrogeant la capacité de la société à avancer ou à s'enliser dans un cycle de conflits non résolus. L'expression du visage de la femme traduit l'incertitude, la frustration, voire une certaine résignation. La phrase « Are We There Yet? » fait écho à un sentiment d'impatience familier, généralement associé aux longs voyages, mais dans ce contexte, elle devient une métaphore du changement social et des luttes nécessaires pour parvenir à une paix véritable. En utilisant une imagerie pop art rappelant les illustrations de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, Denial établit un lien entre les idéaux passés et les réalités présentes, soulignant le contraste entre les promesses et la réalité. Les techniques artistiques et le style du déni Denial utilise un mélange de techniques de street art au pochoir et d'influences pop art pour créer des œuvres à la fois visuellement saisissantes et conceptuellement captivantes. Son utilisation de la peinture en aérosol, de couleurs vives et de contours nets confère à son travail une impression d'immédiateté, tandis que l'intégration d'éléments peints à la main garantit l'unicité de chaque pièce de l'édition. Cette méthode s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où l'esthétique de la production de masse rencontre l'individualité brute de la culture urbaine. L'effet de trame, élément emblématique du pop art, fait référence aux techniques d'impression mécanique utilisées dans les bandes dessinées et la publicité, renforçant les thèmes de l'influence des médias de masse et des récits axés sur la consommation. La juxtaposition d'une esthétique d'inspiration vintage et de thèmes socio-politiques modernes crée un dialogue stimulant, incitant les spectateurs à reconsidérer les images et les messages qu'ils consomment quotidiennement. Le panneau de bois encadré ajoute de la profondeur et de la texture à l'œuvre, lui conférant une dimension tangible plutôt qu'une simple impression bidimensionnelle et renforçant ainsi son caractère affirmé. L'impact de « On est arrivés ? » dans l'art urbain contemporain « Are We There Yet? » illustre avec force comment le street art et le graffiti peuvent être à la fois visuellement captivants et porteurs d'un message social. L'art de Denial, qui mêle humour, nostalgie et critique, permet à son œuvre de toucher un large public, des passionnés de culture pop aux collectionneurs en quête d'art contemporain significatif. Son propos sur la paix et le progrès social résonne particulièrement à une époque où les conflits, les inégalités et les crises environnementales restent au cœur du débat public. Denial repousse sans cesse les limites de l'art urbain, utilisant son travail comme un espace de discussion et de réflexion. « Are We There Yet? » saisit un moment de questionnement collectif, incitant les spectateurs à s'interroger sur le chemin parcouru par la société, mais aussi sur celui qui reste à parcourir. Grâce à sa maîtrise de l'iconographie pop et de l'esthétique du street art, Denial garantit à son œuvre un impact durable et inoubliable, confirmant ainsi sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.
$600.00
-
Supreme Planche à roulettes Spaghetti Bleu Skateboard Art Deck par Supreme
Spaghetti Skateboard - Blue Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archives sur planche de skateboard en placage de bois naturel, réalisée par des artistes de street art et de graffiti chez Supreme. Planche de skate Spaghetti 2021 - Bleue, 21,3 cm x 81,5 cm (8,375 po x 32,125 po), modèle Supreme avec placage naturel et couche supérieure noire. Graphisme imprimé sur la face inférieure, logo World Famous et logo Box imprimés sur la face supérieure.
$206.00
-
Ron English- POPaganda Figurine MC Action MC surdimensionnée, jouet d'art par Ron English - POPaganda
MC Action MC Supersized Édition Limitée Figurine d'Art en Résine de Collection Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti de rue Ron English- POPaganda. Figurine en résine de 9,5 cm (3,75 pouces), moulée et peinte à la main, sous blister. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée.
$206.00
-
John Van Hamersveld Be Balanced Blotter Paper Archival Print par John Van Hamersveld
Papier buvard Be Balanced, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par John Van Hamersveld, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Mini Stencil HPM par Denial - Daniel Bombardier
Et puis les choses se sont améliorées - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$954.00
-
Hikari Shimoda Impression d'archives de l'enfant solitaire 3 par Hikari Shimoda
Solitary Child 3 Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Hikari Shimoda, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format : 12x12 pouces. « Enfant solitaire » est une série d'œuvres centrée sur mon thème original de l'inévitabilité de l'Apocalypse. Dans cette série, je propose un nouveau sauveur pour l'humanité : une jeune fille aux pouvoirs magiques (Enfant solitaire n° 1) et un petit garçon héros (Enfant solitaire n° 3). Dans l'univers de mes peintures, l'humanité a péri, comme en témoigne le fond en collage où règne un chaos omniprésent. Dans ces images, mes sauveurs sont apparus devant une humanité agonisante. Après la mort de l'homme, le monde a trouvé un certain répit face au chaos qu'il a engendré. Pendant ce temps, l'humanité rêve égoïstement d'un bonheur nouveau dans l'au-delà. Dans la mythologie de mon œuvre, alors que l'humanité est anéantie, une seule figure subsiste : le Messie, représenté sous les traits d'un enfant. La jeune fille aux pouvoirs magiques fut la première à se retrouver seule après la destruction de l'humanité, confrontée au désespoir et aux dégâts qu'il a laissés derrière lui. Ses yeux brillent d'une lueur étincelante, mais son regard est vide. À l'inverse, les yeux de mon héros sont clos avec une infinie douceur. Pour lui, le monde est un chaos indescriptible, une épreuve accablante. Il ressent toute la joie, le désespoir, l'espoir, la tristesse, absolument tout… Dans un tel état, même le sauveur du monde doit fermer les yeux. – Hikari Shimoda Enfant solitaire 3, estampe pigmentaire d'archives par Hikari Shimoda « Solitary Child 3 » d'Hikari Shimoda est une œuvre saisissante, imprégnée de symbolisme émotionnel et de récit post-apocalyptique, puisant son inspiration dans le street art et le graffiti japonais. Publiée en 2016 sous forme d'une estampe pigmentaire d'archive signée et numérotée, limitée à 50 exemplaires, cette œuvre circulaire de 30,5 x 30,5 cm est imprimée sur papier d'art 310 g/m². À l'instar de « Solitary Child 1 », elle met en scène un enfant comme sauveur spirituel après l'effondrement de l'humanité. Cependant, là où la jeune fille magique du premier volet contemple le monde avec des yeux brillants, « Solitary Child 3 » ferme les yeux, accablé par le chaos et la tristesse. L'enfant héros comme symbole de surcharge émotionnelle La figure centrale est un jeune garçon aux yeux mi-clos, au regard absent et aux joues roses. Son teint pâle, presque fantomatique, contraste avec l'éclat électrique du collage chaotique qui se trouve derrière lui. Il porte un t-shirt constellé d'étoiles où l'on peut lire « JE SUIS UN HÉROS ». Cette phrase n'est pas une déclaration d'ego, mais le poids des responsabilités dans un monde ravagé par l'erreur humaine. Avec de petites cornes noires sur la tête et une solennité implacable, le personnage oscille entre innocence et messager divin accablé. L'univers d'Hikari Shimoda se déroule dans un espace fantastique où des images enfantines se mêlent à de profonds thèmes existentiels. Dans Solitary Child 3, le décor est jonché d'étoiles néon, d'autocollants, de créatures inspirées des animés et de vestiges culturels. Ce chaos visuel symbolise la surstimulation de la société moderne et les débris laissés par son effondrement. L'enfant messianique se tient au milieu de ces décombres, les absorbant tous dans une contemplation silencieuse. Contrairement aux héros qui combattent avec des épées ou des pouvoirs, la résistance de ce sauveur réside dans son expérience émotionnelle intérieure. Tension esthétique entre kawaii et catastrophe Shimoda mêle l'imagerie traditionnelle de la culture pop japonaise à des angoisses profondément contemporaines. L'esthétique de son œuvre emprunte largement à la sensibilité kawaii – personnages mignons, motifs colorés, émerveillement enfantin – mais elle est filtrée par le prisme de l'apocalypse, du deuil et d'une ambiguïté spirituelle. Le personnage ne sourit pas. Ses yeux clos traduisent un besoin de se protéger de la souffrance du monde, alors même qu'il doit se dresser comme son rédempteur. L'artiste invite le spectateur à s'interroger sur le sens de l'innocence face à la destruction, et sur ce que requiert l'héroïsme lorsque le monde a déjà sombré dans le chaos. L'iconographie pop transformée par le récit spirituel « Enfant solitaire 3 » s’inscrit dans la nouvelle vague du street art et du graffiti en fusionnant techniques picturales, esthétique manga et symbolisme conceptuel. L’œuvre d’Hikari Shimoda remet en question les conceptions occidentales traditionnelles de la représentation de l’enfance dans la culture visuelle. Ici, l’enfant n’est ni naïf ni insouciant, mais au contraire profondément conscient, spirituellement complexe et bouleversé par ses émotions. L’utilisation d’une impression pigmentaire d’archives sur un papier d’art épais de qualité supérieure préserve la vivacité et la texture de l’original, permettant aux collectionneurs de ressentir l’intimité et la puissance de la vision de Shimoda. Cette estampe constitue une affirmation profonde au sein de la continuité mythologique de l’artiste. Elle rappelle au spectateur qu’au milieu des ruines, la dernière figure qui subsiste n’est ni un homme politique ni un guerrier, mais un enfant – silencieux, endurant et accablé par la douleur d’un monde déchu.
$298.00
-
Vandul Jouet d'art en vinyle McVandul Walk par Vandul
Figurine artistique en vinyle McVandul Walk par Vandul, édition limitée, sculpture de collection, œuvre d'art raffinée d'un artiste de rue pop graffiti. Édition limitée 2025 à 100 exemplaires. Œuvre d'art de taille 4x7. Neuve en boîte. Estampillée/imprimée/certificat d'authenticité. Figurine/sculpture en vinyle, objet de collection. Figurine en vinyle McVandul Walk par Vandul Street, œuvre d'art pop art et graffiti. La figurine McVandul Walk, œuvre de l'artiste de rue Vandul, célèbre pour son style pop et graffiti, est une critique acerbe de la société de consommation, habilement présentée sous la forme d'une sculpture d'art de collection. Sortie en édition limitée à 100 exemplaires en 2025, cette figurine en vinyle de 10 x 18 cm est livrée neuve dans sa boîte, accompagnée d'un certificat d'authenticité estampillé, soulignant son exclusivité et sa valeur pour les collectionneurs. Le travail de Vandul fusionne fréquemment la culture du jouet et l'esthétique du graffiti, utilisant des images commerciales familières pour susciter un dialogue sur le marketing, l'identité et la marchandisation de la nostalgie de l'enfance. Cette figurine réinterprète les couleurs et les motifs immédiatement reconnaissables d'une icône mondiale du fast-food à travers le personnage emblématique de Vandul, sans visage et à capuche. Manches rayées rouges et blanches, chaussures jaunes surdimensionnées et tête jaune vif se fondent dans une posture légèrement avachie, suggérant à la fois familiarité et anonymat. Dans le style caractéristique de Vandul, l'absence de traits faciaux gomme l'individualité, faisant du personnage un symbole pour quiconque évolue dans un environnement façonné par l'influence des entreprises. L'œuvre rappelle à quel point les marques de consommation imprègnent profondément l'identité personnelle et culturelle. L'emballage renforce le propos de l'œuvre. La boîte rouge, ornée d'un sourire stylisé jaune, fait écho au marketing ludique de la restauration rapide tout en constituant un élément sculptural saisissant à part entière. L'iconographie graphique imposante, à la fois festive et satirique, plonge le spectateur dans une tension entre la joie des souvenirs d'enfance et les réalités de la société de consommation. Le graffiti apposé sur le côté affirme la paternité de l'œuvre dans un format où le marketing domine généralement, inversant le récit de la propriété commerciale à la réappropriation artistique. À la croisée du pop art urbain et du graffiti, McVandul Walk se situe au carrefour de plusieurs disciplines créatives : jouets design, art urbain sculptural et satire visuelle. Les figurines en vinyle de Vandul fonctionnent souvent comme des sculptures portables, faisant le lien entre les murs des galeries et les interventions urbaines. Cette édition particulière capture l'essence même du marché de l'art contemporain, où les figurines d'art sont devenues très recherchées pour leur commentaire culturel autant que pour leur qualité artisanale. Le travail de Vandul continue de repousser les limites de l'expérience du street art, au-delà des murs. McVandul Walk n'est pas simplement une figurine à exposer ; c'est une réflexion concise sur l'influence du marketing, la persistance des images de l'enfance à l'âge adulte et leur réappropriation à travers le prisme de la culture graffiti. Pour les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain, cette édition limitée est à la fois un sujet de conversation et un témoignage de la finesse d'observation culturelle de Vandul.
$425.00
-
Ron English- POPaganda Jouet d'art magique jaune fluo McSupersized par Ron English - POPaganda
MC Supersized - Black Light Magic Yellow Grin, figurine en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de collection McSupersized par l'artiste Ron English - POPaganda, œuvre d'art pop moderne. Édition limitée 2017 neuve en boîte, dimensions : 11 1/5 × 9 2/5 × 5 7/10 po
$283.00
-
Tavar Zawacki- Above Sérigraphie noire Incognito par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Incognito - Sérigraphie en édition limitée, 20 couleurs, tirée à la main, sur papier 100 % coton blanc éclatant, par Tavar Zawacki - Œuvre rare de street art d'un artiste pop célèbre. Format du papier : 84 cm de large x 116 cm de haut (33 pouces de large x 45,5 pouces de haut). Papier Somerset 330 g/m², sans acide, blanc éclatant, 100 % coton. Tous les tirages ont des bords frangés à la main. CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPRESSION : Incognito a été imprimé au studio Mother Drucker Print Studio à Berlin. Incognito est une impression sérigraphique traditionnelle en quadrichromie (CMJN). Le motif comporte plus de 20 couleurs différentes. Tous les tirages sont signés, datés, gaufrés et tamponnés au verso.
$2,607.00 $2,216.00
-
Lauren YS Hiatus Kaiyote Feral Feelings Papier buvard Impression d'archives par Lauren YS
Hiatus Kaiyote Feral Feelings Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perforated Blotter Paper by Lauren YS pop culture LSD artwork. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Hiatus Kaiyote Feral Feelings par Lauren YS : Psychédélisme sauvage dans le street art pop et le graffiti « Hiatus Kaiyote Feral Feelings » est une estampe pigmentaire d'archives de 19 x 19 cm sur papier buvard perforé, créée par l'artiste visuelle américaine Lauren YS. Sortie le 19 avril 2021, cette édition limitée était signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Chaque feuille a été perforée à la main par Zane Kesey, perpétuant ainsi la tradition culturelle d'utiliser le papier buvard non seulement comme support pour le LSD, mais aussi comme une toile unique pour une expression visuelle radicale. Avec sa palette de couleurs vibrantes, ses traits exagérés et son énergie émotionnelle chaotique, « Feral Feelings » s'impose comme une contribution majeure au genre du street art et du graffiti, canalisant musique, mythes et psychédélisme moderne à travers un design explosif. Au centre de l'œuvre se trouve une créature fusionnant des traits humains, animaux et extraterrestres en un visage grimaçant et d'une expressivité sauvage. Ce personnage est encadré par une inscription en gras : « Hiatus Kaiyote », en hommage au groupe de musique expérimental australien connu pour ses sonorités inclassables et sa voix brute. Ses yeux exorbités, sa langue fourchue et son sourire sauvage irradient une énergie et des émotions débridées, tandis que ses teintes turquoise et magenta contrastent et tourbillonnent sur un fond jaune citron psychédélique. L’effet visuel global est une surcharge voulue : un déferlement de personnalité, de puissance et de transformation surréaliste. Lauren YS et la mutation psychédélique de l'identité Lauren YS est connue pour ses personnages surréalistes explorant l'hybridité, les jeux de genre et sa mythologie personnelle. Dans Feral Feelings, elle métamorphose le visage humain en un être multidimensionnel, comme sorti des rêves et du folklore. Cette créature semble hurler et rire simultanément, les mains crispées sur son visage dans une pose où extase et instabilité se confondent. Le style reflète un langage visuel puisant ses racines dans la bande dessinée, la culture du tatouage et l'art psychédélique, mais réfracté à travers le prisme du symbolisme queer et de la rébellion contemporaine. Le format buvard confère à l'œuvre une intimité physique, encourageant l'interaction tactile et invitant à la contemplation de son lien avec une perception élargie et l'expérience psychédélique. Feral Feelings capture un état émotionnel brut qui s'accorde avec l'esthétique sonore de Hiatus Kaiyote : urgente, complexe et inclassable. Lauren YS traduit ce son en forme, utilisant la distorsion et la couleur non seulement pour le style, mais aussi pour l'impact psychologique. Le design à fort contraste imite les effets visuels des hallucinogènes, conférant à l'estampe une impression de vie dans son mouvement chaotique. Chaque élément — des crocs proéminents au fond hypnotique — contribue à amplifier la volatilité de la créature, créant une représentation d'états intérieurs bruts. Le buvard comme médium et message dans l'art psychédélique contemporain Le choix du papier buvard perforé est fondamental pour la profondeur conceptuelle de l'estampe. Historiquement utilisé comme principal vecteur de distribution du LSD, le papier buvard est devenu une icône underground de la liberté d'expression, de la prise de risque spirituelle et de l'expérimentation visuelle. En utilisant ce format pour un tirage pigmentaire d'archives, Lauren YS s'inscrit dans une lignée de créativité rebelle et de quête spirituelle. La perforation manuelle des feuilles par Zane Kesey relie l'œuvre à un héritage familial direct d'innovation contre-culturelle, tissant des ponts entre les générations grâce à des matériaux partagés et une intention symbolique commune. « Feral Feelings » n'imite pas l'art du buvard vintage ; elle le redéfinit. Elle incarne l'esprit du Street Pop Art et du graffiti grâce à des couleurs vives, des portraits mutants et une typographie mythique. Elle trouve sa place aussi bien sur les murs que dans les espaces intimes. L'idée qu'un matériau traditionnellement jetable puisse abriter une œuvre d'art de haut niveau brouille davantage les frontières entre les domaines commercial, spirituel et artistique. Ce sentiment de rupture et de transformation est au cœur du street art et des traditions psychédéliques. Le noyau émotionnel de la mutation dans l'art urbain pop et le graffiti Au fond, Feral Feelings explore la mutation émotionnelle. L'œuvre visualise l'instant précis où l'intensité intérieure explose dans la réalité extérieure. Grâce à des personnages hybrides, des lignes audacieuses et une saturation des couleurs, Lauren YS donne forme à l'émotion instinctive et au désarroi psychique. Ce thème est profondément ancré dans le graffiti et le surréalisme pop, où le corps et le psychisme humains sont souvent déformés, étirés ou mutés en de nouvelles formes symboliques. Le visage grimaçant de Feral Feelings n'est pas un monstre, mais un miroir – exagéré pour exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Le travail de Lauren YS continue de redéfinir les frontières de la culture pop psychédélique urbaine en réinterprétant les formats traditionnels avec une créativité intrépide et une parfaite maîtrise culturelle. Feral Feelings est un phare de cette énergie – brute, bruyante, irrévérencieuse et transcendante. L'œuvre représente ce qui se produit lorsque le son, l'identité et l'intensité visuelle se rencontrent sur une feuille de papier perforé et explosent en une explosion de couleurs.
$352.00
-
Dave Kinsey Sérigraphie Utopia par Dave Kinsey
Utopia, édition limitée, sérigraphie artisanale 7 couleurs sur papier 100 % coton Coventry 290 g/m² par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 7 couleurs sur papier 100 % coton Coventry 290 g/m² Signée : YESNIK / Numérotée / Estampillée Édition limitée à 115 exemplaires Dimensions : 48,25 x 56 cm Année : 2018
$330.00
-
Defer Def Syntax Bleu Jaune I HPM Sérigraphie par Defer
Def Syntax - Bleu Jaune I Sérigraphie en édition limitée, ornée à la main, sur papier beaux-arts, par l'artiste Defer. Œuvre d'art pop contemporaine. 2022 Signée et numérotée HPM Technique mixte embellie à la main Édition limitée de 1 Œuvre d'art Taille 22x30 Estampillée par BEYOND THE STREETS 1 sur 1. « Def Syntax rend hommage aux racines anciennes de la typographie et au caractère intemporel des styles manuscrits. » – DEFER « Def Syntax - Blue Yellow I » est un vibrant hommage à l'évolution et aux subtilités de la typographie, conçu avec art par le célèbre artiste Defer. Figure incontournable du pop art, du street art et du graffiti, Defer entremêle avec brio respect de l'histoire et esthétique contemporaine, créant une œuvre qui touche autant les amateurs d'art que les historiens. Dans cette sérigraphie en édition limitée, rehaussée à la main sur papier d'art, la symphonie de bleus et de jaunes se fond harmonieusement avec la myriade dynamique de caractères et de symboles. Chaque trait, chaque nuance, témoigne du profond respect de Defer pour les racines ancestrales de la typographie. Le fond immersif, d'apparence chaotique au premier abord, est méthodiquement juxtaposé à une représentation verte et audacieuse d'une créature évoquant les mythologies anciennes. Ce jeu intentionnel entre l'ancien et le nouveau, le chaos et la structure, témoigne de la profonde compréhension de l'équilibre dont l'artiste fait preuve. Datée de 2022, cette œuvre représente une incarnation unique du parcours artistique de Defer. Il s'agit d'une édition limitée, réalisée en techniques mixtes et rehaussée à la main. Attestation de son authenticité et de sa valeur, elle est minutieusement estampillée par BEYOND THE STREETS, témoignant de son expertise dans le domaine de l'art contemporain. Tirée d'un seul exemplaire, son exclusivité lui confère un attrait supplémentaire, en faisant une pièce convoitée par les collectionneurs. Comme l'artiste l'a déclaré lui-même : « Def Syntax rend hommage aux racines anciennes de la typographie et à la nature intemporelle des styles manuscrits. » Cette affirmation résume l'essence même de l'œuvre, faisant le lien entre savoir-faire traditionnel et interprétations modernes. Pour tout amateur de pop art, de street art ou de graffiti, « Def Syntax - Blue Yellow I » est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est un témoignage de la vitalité de l'expression humaine.
$1,174.00 $998.00
-
Zane Thomas Cowgirls #2 Sérigraphie par Zane Thomas
Cowgirls #2 Édition limitée 3 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Zane Thomas, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Format : 8,5 x 11 pouces. L'expression artistique des cowgirls par Zane Thomas « Cowgirls », une sérigraphie artisanale en trois couleurs, en édition limitée, signée Zane Thomas, incarne l'énergie audacieuse et dynamique du pop art urbain et du graffiti. Créée en 2013 dans le cadre d'une édition signée et numérotée de 50 exemplaires, cette œuvre fusionne références à la culture pop et force brute de l'art urbain. Mesurant 21,6 x 27,9 cm, la composition capture l'esprit de rébellion, d'indépendance et de force que l'image de la cowgirl symbolise depuis longtemps dans la culture américaine. Par l'utilisation de lignes affirmées, de figures stylisées et d'une palette de couleurs soigneusement choisie, Thomas insuffle une nouvelle vie à ce motif traditionnel tout en conservant son esthétique distinctive inspirée du graffiti. La symbolique de la cowgirl dans l'art pop urbain et le graffiti La cowgirl est un puissant symbole de résilience, de liberté et d'individualité, ce qui en fait un sujet idéal pour le street art et le graffiti. Dans cette estampe, Zane Thomas s'approprie l'iconographie de l'Ouest américain tout en la réinterprétant à travers un prisme contemporain. En intégrant des aplats de couleurs audacieux, des lignes exagérées et une composition expressive, l'œuvre fait le lien entre l'esthétique western classique et la culture visuelle urbaine moderne. La figure de la cowgirl résonne avec les thèmes de la rébellion et de l'indépendance, en accord avec l'esprit contestataire du street art. Cette réinterprétation visuelle remet en question les récits traditionnels tout en célébrant la force et l'assurance incarnées par la cowgirl. Le savoir-faire derrière la sérigraphie artisanale La sérigraphie est un procédé qui permet de créer des compositions vibrantes et nuancées, ce qui en fait un médium idéal pour une œuvre comme « Cowgirls ». La composition en trois couleurs met en valeur la capacité de Thomas à créer profondeur et mouvement avec une palette restreinte. Les techniques d'impression artisanales confèrent à chaque pièce une dimension unique, garantissant ainsi l'unicité de chaque tirage. La précision requise pour la superposition des différentes couleurs d'encre renforce l'impact visuel de l'œuvre, soulignant les contrastes marqués et les contours précis. Cette maîtrise technique témoigne du savoir-faire de Thomas, qui marie avec brio les méthodes d'impression traditionnelles à l'énergie brute du graffiti. L'impact culturel des cowgirls par Zane Thomas « Cowgirls » est une œuvre marquante du street art et du graffiti, puisant son inspiration dans l'imagerie historique et les mouvements artistiques contemporains. En intégrant des thèmes western à l'art urbain, Zane Thomas crée un dialogue visuel entre passé et présent, tradition et rébellion. Cette œuvre remet en question la perception traditionnelle de la cowgirl en l'inscrivant dans une esthétique moderne inspirée du graffiti, renforçant ainsi son statut d'icône culturelle. Faisant partie d'une série en édition limitée, elle revêt une importance particulière pour les collectionneurs sensibles à la fusion de thèmes classiques et du langage dynamique et en constante évolution du street art.
$134.00
-
Brian Ewing Sérigraphie Frida Lakers par Brian Ewing
Frida - Lakers - Sérigraphie en édition limitée, 4 couleurs, tirée à la main sur papier beaux-arts, par Brian Ewing. Rare œuvre de street art, célèbre artiste pop. Édition limitée Lakers 2021 à 50 exemplaires signés et numérotés
$214.00
-
Rich Browd Happy Hits 2 impression d'archives papier buvard par Rich Browd
Happy Hits 2 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rich Browd œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Raid71 « Mon cœur et mon âme », peinture acrylique originale sur toile par Raid71
Mon Cœur et mon Âme, une peinture acrylique originale de Raid71, une œuvre d'art sur toile réalisée par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2023, format 24x48 , représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages Disney et Star Wars sur toute la surface. La tapisserie culturelle de l'art original de Raid71 Raid71, reconnu pour son style visuel saisissant et imaginatif, affirme sa présence avec « My Heart and Soul ». Le format de la toile, 61 x 122 cm, offre à l'artiste un vaste espace pour explorer la profondeur et la complexité de la transformation du personnage. L'utilisation de l'acrylique permet à Raid71 de superposer et de texturer l'œuvre, lui conférant une dimension qui donne vie aux tatouages. Ces derniers sont bien plus que de simples ornements ; ils racontent des histoires imbriquées, faisant référence aux univers riches de Disney et de Star Wars, qui ont profondément marqué la culture populaire. Dans cette peinture, l'artiste explore les notions d'identité et d'héritage : comment les personnages et les histoires de notre enfance restent ancrés en nous, à l'instar d'une encre indélébile sur la peau. La juxtaposition d'un personnage traditionnellement sage orné de tatouages généralement associés à un mode de vie alternatif interroge la perception du spectateur et l'invite à établir des liens avec l'image. Le street art et le graffiti ont toujours été un moyen pour les artistes de fusionner des éléments emblématiques de la culture populaire avec l'énergie brute et intense de la rue. « My Heart and Soul », une peinture acrylique originale de Raid71, illustre cette synthèse en réinterprétant Mickey Mouse, personnage universellement apprécié, à travers une mosaïque de tatouages inspirés de Disney et de Star Wars. Cette œuvre originale, signée par l'artiste et datée de 2023, témoigne de la manière dont le street art et l'iconographie de la pop culture peuvent se rencontrer de façon aussi vibrante qu'inattendue. Importance de l'acrylique dans le street art pop et le graffiti La peinture acrylique est un médium particulièrement adapté aux besoins expressifs du street art et du graffiti. Sa polyvalence et son séchage rapide permettent à des artistes comme Raid71 de travailler spontanément, une approche souvent essentielle dans le milieu du street art. L'acrylique offre également la durabilité nécessaire aux œuvres destinées à des environnements variés, des galeries aux collections privées. Dans « My Heart and Soul », Raid71 utilise l'acrylique pour créer des textures et des superpositions qui imitent l'aspect et le toucher des tatouages sur la peau, une prouesse qui exige à la fois talent et une connaissance intime du médium. Il en résulte une œuvre qui s'impose non seulement comme une peinture, mais aussi comme l'incarnation de la maîtrise technique et de la vision créative de l'artiste. La place de Raid71 au panthéon du street art pop et du graffiti Des artistes comme Raid71 redéfinissent le paysage du street art et du graffiti, prouvant que ce genre ne se limite pas aux fresques murales ou aux œuvres éphémères. En transposant l'esprit du street art sur la toile, ils créent des œuvres qui s'intègrent à un contexte artistique plus traditionnel, tout en conservant la dimension subversive et l'immédiateté propres à cet art. « My Heart and Soul » témoigne de cette évolution, démontrant comment le street art peut être à la fois accessible et sophistiqué. Cette peinture affirme que des personnages comme Mickey Mouse, que certains pourraient considérer comme de simples divertissements pour enfants, recèlent une signification plus profonde et peuvent devenir de puissants symboles lorsqu'ils sont réinterprétés à travers le prisme du street art. Valeur de collection et attrait durable des œuvres originales Les œuvres originales de street art et de graffiti occupent une place de choix dans le cœur des collectionneurs. « My Heart and Soul », pièce unique, possède une valeur intrinsèque qui dépasse son attrait visuel. La signature de l'artiste renforce son authenticité et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur. Collectionneurs et amateurs sont attirés par l'originalité et la touche personnelle de ces œuvres. Dans un monde où les reproductions et les estampes abondent, une œuvre originale est une création singulière qui capture un moment du parcours artistique de l'artiste. La peinture de Raid71, avec ses détails minutieux et ses références culturelles, n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un morceau d'histoire, un instantané de la convergence actuelle entre culture pop et street art. En résumé, « My Heart and Soul » de Raid71 célèbre le street art et le graffiti, un genre qui repousse sans cesse les limites et remet en question notre perception de l'art et de la culture. À travers la peinture acrylique sur toile, Raid71 nous invite à réfléchir à nos liens avec les icônes de notre enfance et les récits qui façonnent notre monde. Cette œuvre est une représentation audacieuse du potentiel créatif à la croisée du street art et de la culture pop, un potentiel que Raid71 exploite avec talent et vision.
$3,501.00
-
Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Funny Farm PP par Above - Tavar Zawacki
Funny Farm PP Printers Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 310gsm Fine Art Paper by Artist Above- Tavar Zawacki, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'impression PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² Taille de l'œuvre : 16 x 16 pouces Sortie : 23 janvier 2016. « J'ai peint cette flèche au rouleau, à la peinture latex et à la bombe sur une vieille grange. La grange mesurait 9 mètres de large sur 9 mètres de haut à son point le plus haut. L'œuvre "Funny Farm" a débuté grâce à mon ami Denial, qui m'a invité à participer au projet Free 4 All Walls au Canada le mois dernier. Denial m'avait trouvé une immense grange à peindre pour le projet. C'était la plus grande flèche que j'aie jamais peinte et la plus grande quantité de café que j'aie bue en quatre jours. Le café Tim Hortons devrait être interdit. » – Ci-dessus La flèche visionnaire de Tavar Zawacki - CI-DESSUS : Épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » Tavar Zawacki, figure légendaire du street art et du graffiti, continue de fasciner le monde de l'art avec son tirage d'art « Funny Farm », une épreuve d'artiste réalisée sur papier pigmentaire d'archive. Sortie le 23 janvier 2016, cette édition limitée, signée et estampillée « Épreuve d'artiste », révèle l'identité artistique de Zawacki, fusionnant sa maîtrise du street art et sa sensibilité artistique. Imprimée sur papier d'art 310 g/m², chaque exemplaire de 40 x 40 cm symbolise une étape importante dans la carrière d'ABOVE, où l'artiste transcende le contexte urbain pour explorer les paysages ruraux, élargissant ainsi le champ d'expression du street art. L'œuvre « Funny Farm » est née d'une fresque colossale peinte sur une grange, témoignant de la volonté de Zawacki de repousser les limites de sa créativité. Mesurant 9 mètres sur 9, il s'agissait de la flèche la plus imposante qu'il ait jamais peinte, une forme emblématique de son nom d'artiste. Le processus a fait appel à des rouleaux, de la peinture au latex et de la peinture en aérosol, témoignant de la capacité d'ABOVE à s'adapter avec brio à différents supports et échelles. Cette œuvre est née de sa collaboration avec le projet Free 4 All Walls au Canada, une initiative encourageant les artistes à créer des œuvres d'art publiques qui dynamisent et transforment les espaces communs. Création de « Funny Farm » : Technique et narration La création de « Funny Farm » témoigne du talent artistique d'ABOVE et raconte une histoire de camaraderie et d'endurance. Nourri par de grandes quantités de café Tim Hortons, dont Zawacki suggère avec humour qu'il devrait être illégal en raison de son caractère addictif, l'artiste s'est lancé dans un marathon de peinture de quatre jours. Ce détail ajoute une dimension personnelle à l'œuvre, permettant au public d'entrevoir la force physique et mentale nécessaire à la réalisation d'une œuvre de street art aussi monumentale. L'épreuve d'artiste de « Funny Farm » occupe une place de choix parmi les œuvres d'art de collection. Ces épreuves, généralement réservées à l'artiste et à l'imprimeur, attestent de la qualité de l'œuvre et servent de référence pour l'ensemble du tirage. La décision de Zawacki de publier une édition d'épreuve d'artiste souligne son respect pour l'art de la gravure et son désir de partager une partie de ce projet important avec un public plus large. Le marquage « Épreuve d'artiste » symbolise la rareté et le prestige, rehaussant le statut de l'œuvre auprès des collectionneurs et des amateurs de street art. « Funny Farm » : Célébrer la diversité artistique et le dialogue culturel L'édition d'épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » est emblématique de l'approche d'ABOVE en matière de pop art urbain, caractérisée par des visuels audacieux, des expériences immersives et un dialogue entre l'artiste et son environnement. Cette estampe représente un dialogue culturel où une grange rurale devient la toile d'un artiste urbain, reliant des univers disparates grâce au langage universel de l'art. Elle reflète la polyvalence de cette légende du graffiti et son engagement à explorer comment le street art peut exister et s'épanouir au-delà du contexte urbain. La portée culturelle de « Funny Farm » réside dans sa capacité à dépasser l'immédiateté des contextes traditionnels du street art. En transformant une structure rurale en une toile vibrante, ABOVE élargit le champ d'action du street art, invitant un nouveau public à s'engager dans le mouvement. Cette édition limitée capture l'essence de cette vaste fresque, lui permettant de résonner au sein du pop art et de la culture urbaine, et assurant ainsi la pérennité de son héritage. En résumé, « Funny Farm » témoigne avec éclat du parcours artistique de Tavar Zawacki-ABOVE, marquant un tournant où son style iconique s'est affranchi des paysages urbains pour explorer les contrées bucoliques. L'édition PP Printer's Proof célèbre cette étape importante, offrant aux amateurs d'art un fragment de la vision d'ABOVE, préservé sur papier d'art de qualité supérieure, et les invitant à participer à l'évolution du pop art urbain et du graffiti.
$563.00
-
Rich Browd Happy Hits 1 impression d'archives papier buvard par Rich Browd
Happy Hits 1 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rich Browd œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Kaws- Brian Donnelly Holiday Space - Jouet d'art doré par Kaws - Brian Donnelly
Holiday Space - Figurine de collection en vinyle doré en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée ouverte 2020 ; 29,2 x 12,7 x 11,4 cm (chaque exemplaire est présenté avec sa boîte). Holiday Space-Gold de KAWS : une fusion étincelante d'art et d'aventure La figurine Holiday Space-Gold de KAWS témoigne de la fusion dynamique entre l'accessibilité du street art et les aspirations liées à l'exploration spatiale. Édition limitée ouverte de 2020, cette figurine en vinyle mesure 29,2 x 12,7 x 11,4 cm et est présentée dans un coffret reprenant son esthétique. Au-delà de sa simple existence matérielle de collection, elle devient le symbole de l'ambition après avoir été envoyée à plus de 41 000 mètres d'altitude, attachée à un ballon-sonde, avant de revenir sur la terre ferme. La finition dorée de la figurine, dont chaque pièce scintille d'un éclat miroir, capture l'essence du trophée iconique Moonman de MTV, que KAWS a réinterprété pour les MTV VMAs de 2013. Ce lien avec la culture pop, associé au voyage céleste de la figurine, incarne l'essence même du pop art moderne : audacieux, novateur et profondément ancré dans l'iconographie contemporaine. La publication de ces figurines sur le site web de DDT Store le 17 août 2020 a été un événement marquant célébrant l'esprit novateur de KAWS dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti. Le voyage interstellaire de l'art de KAWS dans la perception du public La figurine Holiday Space-Gold de KAWS n'est pas qu'un simple objet physique ; c'est une performance artistique qui a repoussé les limites de l'art, au sens propre du terme. En la propulsant dans la stratosphère, KAWS a affirmé avec force le potentiel illimité de l'expression artistique. L'envoi de la figurine dans l'espace avant sa sortie officielle lui a conféré une histoire riche et un retour triomphal, évoquant les récits de voyages et d'explorations spatiales qui fascinent l'humanité depuis des générations. Dans le contexte du street art et de la culture pop, la figurine Holiday Space-Gold est un symbole d'innovation. La collaboration de KAWS avec All Rights Reserved pour réaliser cet exploit illustre l'esprit de collaboration qui anime une grande partie du street art : la volonté d'adopter de nouvelles méthodes, technologies et partenariats pour créer une œuvre véritablement inédite. La couleur dorée de la figurine est non seulement saisissante visuellement, mais aussi riche symboliquement, souvent associée à la réussite, au triomphe et à l'extraordinaire – des thèmes profondément en phase avec le parcours artistique de KAWS. Holiday Space-Gold de KAWS comme artefact moderne Épuisée en édition limitée, la figurine Holiday Space-Gold de KAWS s'est imposée comme une pièce de collection incontournable. Son voyage historique dans l'espace et son retour sur Terre, associés à son allusion au Moonman de MTV, en font un symbole complexe de la fascination de la culture contemporaine pour le spectacle, la célébrité et l'inconnu cosmique. La surface réfléchissante de la figurine interagit avec son environnement en capturant la lumière et l'espace, invitant à une introspection sur la place du spectateur dans l'univers et au sein du récit du street art. Alors que le pop art et le graffiti continuent d'affirmer leur pertinence dans le monde des beaux-arts, la figurine Holiday Space-Gold de KAWS témoigne de l'horizon toujours plus vaste de ce genre. C'est une œuvre marquante qui traduit la vision de l'artiste, repoussant les limites de l'art. Avec sa riche histoire et sa présence saisissante, cette figurine incarne l'esprit aventureux du travail de KAWS et l'évolution constante du street art vers des territoires nouveaux et inattendus.
$2,430.00
-
Nicer- Hector Nazario Tirage d'archive BORI PP par Nicer-Hector Nazario
BORI PP Épreuve d'impression d'archives par Nicer - Hector Nazario Tirage en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x17 Pigment d'archivage Beaux-Arts. L'importance de l'épreuve d'impression BORI PP dans l'art pop urbain et le graffiti Hector Nazario, alias « Nicer », présente une estampe en édition limitée, fruit de la rencontre entre le pop art urbain et le graffiti. Son œuvre, intitulée « BORI PP Printer Proof », célèbre la vibrante culture urbaine à travers le prisme des beaux-arts. Cette estampe d'archives témoigne non seulement des racines de Nazario dans l'univers dynamique du street art, mais aussi de l'évolution du graffiti en tant que forme d'art contemporain reconnue. « BORI PP Printer Proof » est une estampe d'archives en édition limitée, réalisée avec soin sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². L'utilisation de pigments d'archivage garantit la longévité de l'estampe, préservant les couleurs vives et les détails complexes caractéristiques du travail de Nazario. D'un format de 14 x 17 pouces (35,5 x 43 cm), cette estampe est à la fois une pièce de collection et une œuvre d'art, reflétant l'esprit du street art dans un format traditionnellement associé aux beaux-arts haut de gamme. Cette estampe fait partie d'une série très exclusive, marquée « Épreuve d'imprimeur » (EP), ce qui atteste de sa rareté et de sa valeur exceptionnelles, supérieures à celles des éditions courantes. Traditionnellement conservées par l'imprimeur pour ses archives, les Épreuves d'imprimeur sont ici proposées par l'artiste comme une pièce unique et précieuse pour les collectionneurs. Chaque exemplaire est signé par Nicer lui-même, ajoutant une touche personnelle qui relie directement le collectionneur à la vision de l'artiste. À la découverte de l'artiste : Nicer - Hector Nazario Hector Nazario, alias « Nicer », est un nom indissociable de l'héritage du mouvement graffiti new-yorkais. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où la nature brute et rebelle du graffiti lui offrait un terrain d'expression créative. Au fil du temps, Nicer est passé des murs éphémères de la ville à la permanence des estampes d'art, sans jamais renier l'essence de ses racines street art. Son œuvre incarne l'esprit du Pop Art en intégrant des références à la culture populaire, des graphismes audacieux et une esthétique accessible qui parle à un large public. « BORI PP Printer Proof » de Nicer n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un récit d'identité culturelle, de vitalité urbaine et d'évolution artistique. Elle se dresse comme un vibrant hommage au street art, capturant la spontanéité et l'énergie du graffiti dans un médium promis à la pérennité. Réflexions culturelles dans « BORI PP Printer Proof » Cette estampe de Nicer est une œuvre culturelle qui transcende les frontières habituelles du street art et du graffiti. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large où les artistes de rue cherchent à inscrire leur travail dans le canon de l'histoire de l'art. En intégrant des éléments de culture populaire aux beaux-arts, Nicer fait le lien entre les origines underground du street art et les galeries et collections où il est de plus en plus reconnu. « BORI PP Printer Proof » est une œuvre visuellement saisissante, un commentaire social imprégné du point de vue et des expériences de l'artiste. Dans la tradition du Pop Art, elle utilise une imagerie et une iconographie familières, mais elle est aussi profondément personnelle, offrant un aperçu du bagage culturel et des influences artistiques de Nicer. En résumé, « BORI PP Printer Proof » de Nicer-Hector Nazario est une œuvre majeure du Street Pop Art et du graffiti. Elle reflète l'héritage de l'artiste, célèbre la place du street art dans la culture contemporaine et constitue un précieux trésor artistique pour les collectionneurs avertis. Alors que le street art continue de gagner en reconnaissance et en estime, des estampes comme « BORI PP Printer Proof » jouent un rôle crucial dans la définition de l'histoire et de l'avenir de cette forme d'art dynamique.
$357.00
-
Florentijn Hofman Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST
Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO
$4,133.00 $3,513.00
-
Frank Kozik The Gipper Ultra Violence Yellow Art Toy par Frank Kozik
The Gipper Ultra-Violence - Figurine de collection en vinyle jaune édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue Frank Kozik. Édition limitée signée de 50 exemplaires (2019), présentée dans sa boîte, vinyle jaune, illustration du buste de Ronald Reagan « Destroy ». Le jouet d'art Gipper Ultra-Violence Jaune Édition Limitée par Frank Kozik La figurine Gipper Ultra-Violence en vinyle jaune est une création exceptionnelle de Frank Kozik, figure pionnière du street art et du graffiti. Sortie en 2019 en édition limitée et signée à seulement 50 exemplaires, cette sculpture illustre la capacité de Kozik à fusionner un commentaire politique incisif avec des créations visuellement saisissantes. Le buste, réalisé en vinyle jaune vif, rend hommage à Ronald Reagan tout en invitant le spectateur à s'interroger sur les notions d'autorité, de culture et d'histoire. Une fusion audacieuse entre art et critique La série Gipper Ultra-Violence de Frank Kozik se distingue par son approche audacieuse des figures politiques, et la version jaune ne fait pas exception. Cette œuvre réinterprète le portrait de Reagan sous la forme d'un buste exagéré, presque caricatural, mêlant humour et critique acerbe. Le panneau vert DESTROY, amovible, ajoute une dimension interactive, invitant les collectionneurs à réfléchir aux thèmes du pouvoir et de la destruction. La finition jaune vif amplifie l'esthétique pop art de l'œuvre, en faisant une pièce maîtresse dans toute collection. La capacité de Kozik à fusionner des visuels percutants avec un message provocateur témoigne de sa maîtrise du street art et des œuvres inspirées du graffiti. La vision de Frank Kozik Frank Kozik, né en 1962 en Espagne et installé plus tard aux États-Unis, était un artiste visionnaire dont l'œuvre a repoussé les limites à travers de multiples médiums. Reconnu pour ses contributions à l'affiche musicale, aux jouets design et aux créations inspirées du graffiti, Kozik imprégnait son travail d'un esprit rebelle et d'un humour mordant. Décédé en 2023, il laisse derrière lui un héritage qui continue d'influencer le monde de l'art contemporain. La série Gipper Ultra-Violence témoigne de son talent unique pour transformer des images familières en déclarations culturelles percutantes, mêlant satire et esthétique pop art inimitable. Un objet de collection rare et convoité Le buste jaune « Gipper Ultra-Violence » témoigne de l'engagement de Kozik envers les créations de haute qualité en édition limitée. Produit à seulement 50 exemplaires, chaque buste est signé à la main par l'artiste, soulignant son exclusivité et sa valeur pour les collectionneurs. Le coffret qui l'accompagne, conçu dans le style graphique caractéristique de Kozik, sublime la présentation de l'œuvre. D'une taille imposante, le buste attire tous les regards et captive les amateurs d'art et les collectionneurs de street art. Ce buste en vinyle jaune n'est pas qu'un simple objet de collection : c'est une œuvre d'art qui bouscule les conventions et suscite le dialogue. Par son design audacieux, ses éléments interactifs et sa critique culturelle, il incarne l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Le buste jaune « Gipper Ultra-Violence » témoigne avec force du talent de Kozik pour utiliser l'art comme un moyen d'expression à la fois divertissant et introspectif.
$400.00
-
Aelhra Sérigraphie méprisée par Aelhra
Scorned, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 30 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Denial- Daniel Bombardier Skate or Diet Impression d'archives surdimensionnée par Denial - Daniel Bombardier
Skate or Diet - Tirage d'art en édition limitée, grand format, à base de pigments d'archives, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste de street graffiti pop moderne Denial. Tirage d'art pigmentaire signé et numéroté 2021 sur papier Moab Entrada Fine Art 290 g/m². Format : 61 x 91 cm. Sortie : 4 novembre 2021. Tirage limité à 25 exemplaires. Légères marques de manipulation Les supports et les techniques utilisés par l'artiste varient, allant de la peinture aérosol à la gravure, en passant par la sculpture et les créations en bois. La thématique de ses œuvres est tout aussi diverse et s'étend de la critique du capitalisme et des grandes marques à la satire des théories du complot.
$493.00
-
Lee Eelus Apportez-le à la maison, impression d'archives par Lee Eelus
Tirage d'art « Bring It Home » de Lee Eelus, édition limitée sur papier d'art en coton, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Tirage signé et numéroté de 2023, édition limitée à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 11,7 x 16,54 pouces. Pigments d'archivage. Reproduction d'une œuvre d'art représentant une femme tenant un grand arc-en-ciel à l'envers sous un soleil stylisé. « Bring It Home » est une estampe d'art captivante du célèbre artiste Lee Eelus, figure emblématique du street art pop graffiti contemporain. Créée en 2023, cette œuvre est une édition limitée à seulement 25 exemplaires, ce qui en fait une pièce très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Mesurant 42 x 29,7 cm, elle immortalise la beauté d'une femme tenant avec grâce un immense arc-en-ciel à l'envers, sous un soleil stylisé avec maestria. Les couleurs vibrantes et les détails minutieux de l'image sont rendus avec une grande précision sur un papier d'art 100 % coton, sans acide ni lignine, garantissant ainsi la longévité et la préservation de ses teintes éclatantes. Le choix d'un papier d'art aussi épais témoigne de l'exigence de qualité et du talent artistique d'Eelus. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main au crayon, et porte le cachet à sec unique de l'artiste, gage de son authenticité. En outre, l'œuvre est accompagnée d'un certificat numéroté, signé et tamponné à la main, attestant de son appartenance à cette édition limitée. Au-delà de sa beauté esthétique, « Bring It Home » symbolise l'importance de vivre pleinement le moment présent, l'acceptation de soi et la quête perpétuelle de positivité. L'inclusion d'une citation de Thich Nhat Hanh, maître zen vietnamien renommé, renforce ce message, invitant chacun à trouver la joie et le bonheur dans l'instant présent. Dans l'univers foisonnant du pop art et du street art, la création d'Eelus se distingue par son attrait visuel et son message plus profond et touchant sur la vie et l'art de vivre l'instant présent.
$298.00