Produits
-
Zes Zeser Chemin de Croix, sérigraphie en argent obscur de Zes Zeser
Sérigraphie argentée obscure « Chemin de Croix » de Zes Zeser, édition limitée, tirée à la main sur papier beaux-arts, style graffiti urbain moderne, artiste pop. Édition limitée numérotée et signée de 2014 (25 exemplaires). Dimensions : 28 x 19,5 pouces. Certificat d’authenticité signé par l’artiste. Chemin de Croix, sérigraphie en argent obscur de Zes Zeser « Way of the Cross Silver » de Zes Zeser est une œuvre visuelle saisissante, imprégnée de la tension et du silence qui caractérisent le paysage urbain nocturne. Sortie en 2014 en édition limitée, signée et numérotée à seulement 25 exemplaires, cette sérigraphie de 71 x 50 cm (28 x 19,5 pouces) propulse le langage du street art et du graffiti vers un territoire poétique et cinématographique. Imprimée sur papier d'art selon des techniques traditionnelles de sérigraphie artisanale, l'œuvre capture une expérience visuelle nocturne unique grâce à une palette argentée monochrome et austère, qui fait écho aux racines photographiques de la documentation du graffiti et à la gravité émotionnelle de l'exploration solitaire. Atmosphère et iconographie dans la dégradation urbaine L'œuvre présente une silhouette solitaire, debout sur une structure métallique ajourée, évoquant peut-être un pont ou une infrastructure industrielle, avec les câbles électriques au-dessus et l'immensité de Los Angeles qui se dessine en arrière-plan dans une lueur diffuse. Le sujet central, anonyme et pourtant profondément humain, tourne le dos au spectateur. Son visage est encadré par une succession de lignes convergentes, formées à la fois par des éléments architecturaux et par le réseau électrique de la ville. Le titre, « Chemin de Croix », évoque le pèlerinage religieux, la lutte et la souffrance – une allusion riche de sens qui transforme cet instant suspendu en une métaphore de l'endurance et de l'isolement dans la vie urbaine contemporaine. Les éléments visuels suggèrent le risque, l'abandon et la confrontation avec ses démons intérieurs, autant de caractéristiques de l'approche profondément autobiographique de Zes Zeser en matière d'art urbain. L'influence de Zes Zeser sur la culture du street art Zes Zeser, figure emblématique de la scène graffiti de Los Angeles, fusionne l'esthétique brute du graffiti avec un sens aigu de la composition, souvent associé aux œuvres d'art. Son utilisation du noir et blanc, combinée à une composition épurée mais précise, abolit la frontière entre le réalisme photographique et l'énergie éphémère des graffitis. Fort d'une double expérience de vandale et d'artiste confirmé, Zeser, à travers des sérigraphies comme celle-ci, cartographie ses voyages émotionnels et physiques à travers la ville, souvent réalisés sous la contrainte, à la limite de la légalité et au péril de sa vie. « Way of the Cross Silver » cristallise la double identité de Zeser : graffeur anonyme et artiste plasticien. L'élégance austère de l'œuvre est magnifiée par l'encre argentée, qui lui confère une qualité froide et réfléchissante, accentuant le sentiment de désolation et de gravité existentielle. Tirée à seulement 25 exemplaires, chacun signé et accompagné d'un certificat d'authenticité, cette édition limitée en fait une pièce de collection qui fusionne l'héritage du graffiti subculturel avec la pertinence de l'art contemporain. Un arrêt sur image cinématographique dans le paysage urbain Cette œuvre est bien plus qu'une simple image statique ; elle fige le mouvement, distille visuellement la poésie urbaine. À la frontière du documentaire et du rêve, elle murmure l'âme d'une ville, telle que la perçoivent celles et ceux qui escaladent, taguent et errent sur ses structures délabrées à la faveur de la nuit. Dans le contexte du street art et du graffiti, « Way of the Cross Silver » demeure un témoignage poignant d'introspection au cœur du chaos : silencieuse, aux teintes argentées, et inoubliable.
$500.00
-
Jason Freeny Wazzbone Squad Série 12 Sculpture par Jason Freeny x Hebz x Inson-Song
Wazzbone Squad Série 12 Édition Limitée Figurine de Collection en Vinyle Art Œuvre d'Art de l'artiste sculpteur de jouets Jason Freeny. Figurine de 30 cm en ABS, PVC et alliage. Produite par LAMTOYS et Mighty Jaxx. Design : Jason Freeny, INSON-SONG et HEBZ. WAZZUPbaby rencontre le style décalé et provocateur de Jason Freeny ! En collaboration avec la WAZZUPfamily, Jason Freeny nous dévoile l'essence même du streetwear, de l'intérieur comme de l'extérieur ! Inspirée par la culture urbaine et les sports extrêmes, la série WAZZBONE Squad célèbre la liberté, la créativité et l'expression personnelle. Affirmez votre style avec cette figurine de 30 cm au look caméléon vert fluo !
$330.00
-
Gary Taxali Il faut qu'on parle de sérigraphie par Gary Taxali
« We Need To Talk », sérigraphie de Gary Taxali, impression manuelle 5 couleurs sur papier d'art Arches blanc, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Sérigraphie de format 25 x 31 cm. Décryptage de la sérigraphie « We Need To Talk » de Gary Taxali « We Need To Talk » de Gary Taxali est une sérigraphie qui capture l'essence du street art et du graffiti. Sortie en édition limitée en 2015, cette estampe témoigne du style unique de Taxali, fusionnant l'ancien et le nouveau, le classique et le contemporain. Ses dimensions généreuses de 63,5 x 78,7 cm en font une pièce maîtresse pour tout collectionneur. Tirée à la main en cinq couleurs sur papier d'art Arches blanc, cette impression est un hommage au savoir-faire de Taxali et à son souci du détail. Le choix du papier Arches, réputé pour sa texture et sa durabilité, garantit la qualité et la longévité de l'estampe. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 50 exemplaires est signé et numéroté par Taxali, soulignant l'exclusivité et l'authenticité de l'œuvre. « We Need To Talk » met en scène une figure centrale simiesque entourée d'éléments graphiques et de texte, dont l'interaction crée un récit ouvert à l'interprétation. Le regard direct du singe, les bulles de dialogue environnantes et les extraits de texte tels que « GUM DROP », « SHUCKS » et « DEAR BOB » suggèrent une conversation à la fois ludique et poignante. L'utilisation de couleurs vives et de contrastes marqués, alliée au style illustratif caractéristique de Taxali, crée un langage visuel qui captive le regard et l'incite à explorer les significations profondes de l'œuvre. Le travail de Taxali reflète souvent des commentaires de société et des expressions personnelles. Dans « We Need To Talk », on pourrait affirmer que la juxtaposition du texte et de l'image invite le spectateur à s'interroger sur la complexité de la communication à l'ère moderne. Les phrases disséminées dans l'œuvre font écho à la cacophonie de messages et d'informations qui nous assaillent quotidiennement. Parallèlement, l'expression émouvante du personnage central sert de point de mire au milieu de ce brouhaha. L'estampe de Taxali se distingue par son interaction avec le spectateur, s'inscrivant dans le contexte plus large du street art et du graffiti. Le street art est connu pour son accessibilité et son caractère souvent agressif. Bien que l'œuvre de Taxali soit conservée dans l'espace plus privé d'une galerie ou d'une collection, elle n'en demeure pas moins imprégnée de l'esprit du street art par la force de son message et son impact visuel. Compte tenu de son édition limitée, cette œuvre est un régal pour les yeux et une pièce de collection. La numérotation et la signature de chaque tirage créent un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, une pratique artistique reconnue. L'intégration par Taxali des techniques des beaux-arts et de l'accessibilité du street art illustre l'évolution et la convergence croissante de ces formes artistiques. « We Need To Talk » de Gary Taxali est une œuvre puissante qui combine le style visuel unique de l'artiste avec les qualités interactives et engagées du pop art et du graffiti. Ce tirage témoigne du talent de Taxali et de sa capacité à communiquer des thèmes complexes grâce à la sérigraphie. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain, cette œuvre est bien plus qu'un simple ajout esthétique : elle suscite la réflexion, elle invite à l'interprétation et à la contemplation. Alors que Taxali continue d'influencer le monde de l'art, des œuvres comme « We Need To Talk » constituent des étapes importantes de son parcours artistique, capturant l'esprit de notre époque à travers le prisme du pop art et du street art.
$676.00
-
Shepard Fairey- OBEY We Own the Future Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY
Achetez We Own the Future sérigraphie 2 couleurs tirée à la main sur du papier d'art Speckletone crème par l'artiste pop graffiti Shepard Fairey - Obey x Antonino D'Ambrosio Rare Street Art Limited Edition Artwork. 2013 Signé par Shepard Fairey/ Antonino D'Ambrosio & Édition Limitée Numérotée de 450 Illustrations Taille 18x24 Shepard Fairey X Antonino D'Ambrosio We Own the Future The Makers of Fire Transform Our World With Creative Response, 2013 Sérigraphie en couleurs sur papier crème moucheté 24 x 18 pouces (61 x 45,7 cm) (feuille) Ed. 26/450 Signé, numéroté et daté au crayon en bas. Edité par Obey Giant, Los Angeles La sérigraphie "We Own the Future" de Shepard Fairey fait partie de sa série OBEY Giant, qui est devenue une marque de fabrique de son travail de street artiste et de graphiste. Connu pour ses images audacieuses et emblématiques et ses messages stimulants, Fairey a créé de nombreuses œuvres d'art qui visent à inspirer la conversation et à défier les normes sociétales. "We Own the Future" ne fait pas exception. L'impression présente un design saisissant avec une figure centrale entourée d'une typographie audacieuse et d'un collage de motifs et de formes. L'œuvre évoque un sentiment d'autonomisation et d'optimisme, encourageant le spectateur à considérer son rôle dans la formation de l'avenir. Comme pour de nombreuses œuvres de Fairey, la pièce intègre son utilisation caractéristique de la couleur, en particulier du rouge, pour créer un fort impact visuel. Bien que Shepard Fairey soit souvent associé à son affiche emblématique "Hope" mettant en vedette Barack Obama lors de la campagne présidentielle de 2008, "We Own the Future" n'a aucun lien direct avec Obama. Au lieu de cela, cette œuvre fait partie du corpus plus large de Fairey, qui englobe une gamme de thèmes et de messages qui tournent souvent autour des problèmes sociaux, de l'activisme et du pouvoir de l'individu.
$5,696.00
-
Shepard Fairey- OBEY We Own the Future Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY
« We Own the Future », sérigraphie artisanale bicolore sur papier d'art crème moucheté, par l'artiste pop graffiti Shepard Fairey - Obey x Antonino D'Ambrosio . Œuvre d'art urbain rare en édition limitée. 2013. Signée par Shepard Fairey et Antonino D'Ambrosio. Édition limitée numérotée à 450 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Shepard Fairey X Antonino D'Ambrosio, « We Own the Future », The Makers of Fire, « Transform Our World With Creative Response », 2013. Sérigraphie en couleurs sur papier crème moucheté, 61 x 45,7 cm (feuille). Édition limitée à 450 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas de page. Publiée par Obey Giant, Los Angeles. La sérigraphie « We Own the Future » de Shepard Fairey fait partie de sa série OBEY Giant, devenue emblématique de son travail d'artiste de rue et de graphiste. Reconnu pour ses images audacieuses et iconiques et ses messages percutants, Fairey a créé de nombreuses œuvres qui suscitent le débat et remettent en question les normes sociales. « We Own the Future » ne fait pas exception. L'estampe présente un design saisissant avec une figure centrale entourée d'une typographie audacieuse et d'un collage de motifs et de formes. L'œuvre évoque un sentiment d'émancipation et d'optimisme, incitant le spectateur à réfléchir à son rôle dans la construction de l'avenir. Comme dans beaucoup d'œuvres de Fairey, on y retrouve sa signature chromatique, notamment le rouge, pour un impact visuel fort. Bien que Shepard Fairey soit souvent associé à son affiche iconique « Hope » mettant en scène Barack Obama lors de la campagne présidentielle de 2008, « We Own the Future » n'a aucun lien direct avec Obama. Cette œuvre fait plutôt partie de l'ensemble du travail de Fairey, qui englobe une gamme de thèmes et de messages qui tournent souvent autour des problèmes sociaux, de l'activisme et du pouvoir de l'individu.
$917.00
-
Malt We Own The Night HPM Sérigraphie par Malt
« We Own The Night », édition limitée, sérigraphie monochrome rehaussée à la main sur papier d'archivage français 140 lbs peint à la main par Malt Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Cette estampe fait partie de la prochaine série que je commence après Acid Forest. J'explore plus en profondeur la forêt et les créatures qui y vivent. Je voulais créer une estampe non traditionnelle, en utilisant simplement les lignes noires audacieuses comme image principale, mais en personnalisant chaque exemplaire. Chaque estampe sera différente : couleur, forme, tout sauf l'image principale. » – Malt alias Brown Bag Detroit
$323.00
-
Tim Doyle SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$275.00
-
Chanoir SERIGRAPHIE
Achetez TITLE Edition limitée Tiré à la main 4 couleurs Sérigraphie sur MEDIUM par ARTIST graffiti street artist modern pop art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$467.00
-
OG Slick Impression giclée HPM rehaussée à la main West Mash U30 par OG Slick
West Mash U30 Estampe Giclée HPM Rehaussée à la main par OG Slick Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Bordé 310 g/m² Estampe Rehaussée à la main Artiste de Rue Graffiti Pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. West Mash U30 par OG Slick : Impression giclée rehaussée à la main, œuvre d'art pop et graffiti urbain West Mash U30 est une estampe giclée rehaussée à la main, créée en 2025 par OG Slick, artiste renommé du graffiti et du street pop. Cette œuvre en édition limitée est tirée à seulement 25 exemplaires, chacun signé, numéroté et personnalisé individuellement par l'artiste. Imprimée sur un papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés et mesurant 76 x 76 cm, cette édition allie la précision de l'impression à une énergie artistique brute. L'estampe giclée de base est enrichie de peinture en aérosol, d'éclaboussures, de coups de pinceau et d'embellissements personnalisés appliqués à la main, garantissant ainsi le caractère unique de chaque pièce. Chaque variante révèle le style caractéristique d'OG Slick, mélange d'iconographie cartoon, d'héritage graffiti et de références culturelles, ancrant l'œuvre dans le langage du street pop et du graffiti. Iconographie, superposition et tension visuelle L'image centrale de West Mash U30 est la main gantée stylisée d'OG Slick, une réinterprétation emblématique de l'animation classique imprégnée de l'attitude de la côte ouest américaine. La main est présentée dans une pose graphique audacieuse, émergeant d'un chaos de fonds jaunes et noirs façon collage, saturés de tags, d'autocollants et de motifs pop. Le nom de Slick est tissé à travers le collage en répétition, entouré d'illustrations façon écran de son geste iconique et de références aux dessins animés. Ce fond superposé crée à la fois du mouvement et du bruit, évoquant un mur de graffitis recouvert d'années de tags et d'affiches. La main blanche au centre, cerclée de noir, émerge de ce fond avec une clarté maîtrisée qui contraste avec la spontanéité des ornements. L'ajout d'éclaboussures de peinture, de coulures et de coups de pinceau uniques transforme chaque impression en une pièce unique, renforçant l'authenticité artisanale attendue du Street Pop Art et du graffiti. Importance culturelle et artistique d'OG Slick OG Slick, né à Hawaï et installé à Los Angeles, est une figure incontournable du graffiti et du street art. Son œuvre explore l'identité, la rébellion et le symbolisme culturel à travers un langage visuel puisant dans l'histoire de l'animation et les traditions du graffiti de la côte ouest américaine. Le motif de la main gantée, maintes fois réinterprété dans son travail, symbolise la présence, le pouvoir et le commentaire culturel. Avec West Mash U30, OG Slick perpétue sa tradition de remixage des archétypes visuels, qu'il imprègne de satire et d'audace. Son utilisation de la technique HPM (multiples peints à la main) brouille les frontières entre estampe et œuvre de rue originale. L'esprit du graffiti, fondé sur l'improvisation et la spontanéité visuelle brute, transparaît dans chaque ornement, offrant à chaque collectionneur une pièce unique. L'estampe en édition limitée comme expression de l'art urbain Chaque exemplaire de West Mash U30 est imprimé en giclée haute fidélité, préservant la netteté et l'intégrité des couleurs du dessin original d'OG Slick. Cependant, la véritable force de cette édition réside dans ses embellissements. Les éclaboussures peintes à la main et les marques personnalisées confèrent à chaque pièce un rythme et une personnalité uniques. Les bords frangés ajoutent une dimension tactile, évoquant la gravure d'art traditionnelle, tandis que le langage visuel reste ancré dans l'esthétique urbaine contemporaine. Tiré à seulement 25 exemplaires, ce tirage garantit la rareté de l'œuvre, et l'attribution aléatoire de chaque HPM ajoute une touche de surprise et d'authenticité. Dans le contexte du Street Pop Art et du graffiti, cette estampe est bien plus qu'un objet de collection : elle prolonge la pratique murale de l'artiste, adaptée à la galerie et à la collection personnelle sans rien perdre de sa spontanéité ni de son énergie brute.
$2,500.00
-
Jeremy Wheeler Sérigraphie Western par Jeremy Wheeler
Édition limitée Western, sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Jeremy Wheeler, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Western par Jeremy Wheeler - Une vignette de style bande dessinée illustrant une scène de western où deux pistoleros se préparent à s'affronter. Tirage d'art sérigraphié en édition limitée par le célèbre artiste Jeremy Wheeler.
$103.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Wetland Powers » de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Wetland Powers de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop. Édition limitée signée et numérotée de 550 exemplaires (2023). Sérigraphie au format 18 x 24 pouces. Cette publication de Wetland Powers examine les répercussions d'une Cour suprême largement sous l'influence des grandes compagnies pétrolières. Le gouvernement est censé œuvrer pour le bien commun. Pourtant, les juges conservateurs de la Cour suprême actuelle ont privilégié les intérêts des grandes compagnies pétrolières et des riches propriétaires fonciers au détriment de l'accès à une eau potable saine pour tous. Le concept de « biens communs » – des ressources comme l'air et l'eau qui n'appartiennent à personne et qui doivent être protégées pour le bien de tous – semble échapper à nombre de personnes dans le monde des affaires et au gouvernement. Il nous appartient, en tant qu'électeurs, d'élire des représentants qui placent les besoins des citoyens au premier plan. La composition de la Cour suprême est un élément essentiel à prendre en compte lors de l'élection présidentielle, puisque c'est le président en exercice qui nomme les juges de la Cour suprême. – Shepard Fairey – OBEY « Wetland Powers » de Shepard Fairey : une déclaration dans le domaine du pop art urbain Dans le domaine du street art, Shepard Fairey est une figure d'une influence considérable ; son œuvre est souvent imprégnée de messages socio-politiques forts. La sérigraphie « Wetland Powers » de Shepard Fairey, alias OBEY, illustre parfaitement son engagement à fusionner art et militantisme. Sortie en 2023, cette édition limitée, tirée à la main sur un papier d'art crème moucheté, est bien plus qu'une image saisissante : elle ouvre la voie à un débat essentiel sur la justice environnementale et la gouvernance. Analyse de « Wetland Powers » de Shepard Fairey L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm, fait partie d'une édition limitée à 550 exemplaires signés et numérotés. Fidèle à son style, Fairey y associe une esthétique audacieuse à un message qui invite le spectateur à réfléchir à l'impact des décisions politiques sur l'environnement. L'image représente une figure féminine dont les éléments suggèrent un lien avec la nature et sa protection. Le travail de Fairey est reconnu pour la richesse de son langage visuel ; chaque élément a une signification symbolique, et « Wetland Powers » ne fait pas exception. Plaidoyer environnemental par l'art Dans « Pouvoirs relatifs aux zones humides », Fairey aborde la question controversée des droits fonciers face à la protection de l'environnement, en soulignant notamment le rôle de la Cour suprême dans le destin des zones humides américaines. Cette estampe commente les décisions de la Cour que Fairey perçoit comme privilégiant les intérêts des entreprises au détriment de la santé environnementale publique. À travers cette œuvre, Fairey exprime sa conviction de la nécessité de préserver les biens communs – l'air, l'eau et la terre – pour le bien de tous. La résonance culturelle de l'œuvre de Fairey L'art de Shepard Fairey a toujours trouvé un écho auprès d'un large public, et sa campagne Obey est devenue un véritable phénomène culturel. Avec « Wetland Powers », Fairey continue de puiser dans la conscience collective, utilisant son art comme tribune pour défendre la responsabilité écologique et sociale. L'œuvre souligne le pouvoir du street art à transcender la toile et à devenir un vecteur de changement, incitant les citoyens à réfléchir à leur rôle d'électeurs et à élire des dirigeants qui placent le bien-être de tous au premier plan. « Wetland Powers » témoigne du rôle durable de Shepard Fairey en tant qu'artiste à l'avant-garde du street art et du graffiti. Sa capacité à aborder des problématiques mondiales urgentes à travers des images percutantes confirme son statut d'artiste engagé à la croisée de l'art et du militantisme. Tirage en édition limitée, « Wetland Powers » illustre le talent artistique de Fairey et incarne l'esprit du street art comme forme de débat public actif.
$486.00
-
LushSux « Ce qu'un écrivain de graffiti voit l'impression d'archives » par LushSux
Ce que voit un graffeur : tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par LushSux, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée à 40 exemplaires. Œuvre de format 16x20 représentant une scène de rue urbaine industrielle de style graffiti, avec divers graffitis et tags en noir et blanc. Aperçu de « Ce que voit un graffeur » de LushSux LushSux, le célèbre graffeur de rue, nous offre une vision sans fard du paysage urbain à travers le regard d'un artiste de rue avec son œuvre « Ce que voit un graffeur ». Cette œuvre en édition limitée, tirée à 40 exemplaires sur papier d'art Museum Natural 310 g/m², est signée et numérotée par l'artiste. Elle mesure 40,6 x 50,8 cm. En noir et blanc, elle représente une scène de rue foisonnante de graffitis et de tags, capturant l'essence même de la vision d'un graffeur. Décryptage de la toile urbaine dans l'art de LushSux Cette œuvre monochrome rend hommage à la culture graffiti, incarnant le langage visuel et les symboles que les graffeurs imprègnent dans l'environnement urbain. Ici, les bâtiments ne sont pas de simples structures, mais des toiles potentielles, regorgeant d'opportunités et attendant la touche de l'artiste. LushSux transpose le monde tridimensionnel sur une surface plane tout en conservant la profondeur et la complexité du regard du graffeur. Chaque élément, des tags au rouleau aux coulures de peinture, est rendu avec authenticité, témoignant de la profonde connaissance qu'a l'artiste de cet art. LushSux et le récit du graffiti Avec « Ce que voit un graffeur », LushSux livre une réflexion poignante sur la perception et les détails souvent négligés de notre environnement. L'œuvre transcende la simple représentation du graffiti ; elle explore la psyché de l'artiste, les codes subculturels et le dialogue souvent invisible entre graffeurs. C'est une œuvre introspective, qui invite le spectateur à se mettre à la place de ceux qui voient la ville comme un terrain d'expression. À la fois acteur et observateur de la scène graffiti, LushSux utilise son art pour faire le lien entre la rue et la galerie, fusionnant l'expérience viscérale du pop art urbain avec l'espace contemplatif de la contemplation d'une œuvre d'art classique. Cette œuvre n'est pas seulement la représentation d'un espace physique ; elle est une fenêtre ouverte sur les fondements culturels et sociaux du mouvement du street art, un phénomène de pop art moderne en constante évolution et source de questionnement.
$352.00
-
Tim Doyle Quel morceau de bric-à-brac - 36x24
Achetez What A Piece Of Junk - 36x24 5 couleurs tirées à la main en sérigraphie en édition limitée sur papier d'art par Time Doyle Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Tim Doyle "What a Piece of Junk" Sérigraphie imprimée à la main en 5 couleurs signée et numérotée par l'artiste 24 "x 36" signé en tant qu'artiste
$299.00
-
Tim Doyle What A Piece Of Junk 36x24 Sérigraphie métallique par Tim Doyle
Quel morceau de camelote ! - 36x24 Variante à l'encre métallique 5 couleurs Tirage sérigraphique en édition limitée, tiré à la main, sur papier d'art de qualité supérieure par Time Doyle Rare Street Art Artiste Pop Art Célèbre. Tim Doyle « Quel tas de ferraille » 36x24, variante argentée à l'encre métallique. Sérigraphie artisanale 5 couleurs, signée et numérotée par l'artiste. 24 x 36 pouces.
$352.00
-
Tim Doyle What A Piece Of Junk 36x24 Sérigraphie par Tim Doyle
Quel tas de ferraille ! - Sérigraphie en édition limitée 36x24 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Tim Doyle, célèbre artiste pop art. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 36 x 24 pouces. Tim Doyle « Quel tas de ferraille » Sérigraphie artisanale en 5 couleurs, signée et numérotée par l'artiste 61 x 91 cm (24 x 36 pouces), signée par l'artiste
$229.00
-
Copyright Qu'est-ce que signifie toujours pour vous Impression d'archives par Copyright
Que signifie l'éternité pour vous ? Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier feuille d'or par un artiste pop (Copyright Modern Artwork). Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Dimensions de l'œuvre : 11,81 x 15,75 pouces.
$201.00
-
Meggs Qu'est-ce qui monte ? Peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Meggs
« What Goes Up », peinture acrylique originale à la bombe aérosol de Meggs, œuvre unique sur toile avec cadre en bois de récupération sur mesure, par un artiste pop art de rue. Peinture originale sur toile, signée, réalisée à l'acrylique et à la peinture en aérosol en 2014, encadrée dans un cadre en bois de récupération fait main par l'artiste. Dimensions : 49 x 49 cm. Provenant de l'exposition Spoiled Rotten Show. Exploration de l'essence dynamique de « What Goes Up » de Meggs « What Goes Up » est une œuvre originale à l'acrylique et à la bombe aérosol du célèbre artiste de street art Meggs, qui capture le dynamisme et l'énergie de son travail. Créée en 2014, cette œuvre reflète le style caractéristique de Meggs, qui mêle harmonieusement la brutalité du street art à la vivacité du pop art. Cette pièce unique est une œuvre marquante et une toile narrative qui explore des thèmes récurrents dans l'œuvre de Meggs, tels que la lutte constante entre les forces opposées et la nature éphémère du succès et de l'échec. La peinture mesure 117 x 117 cm et est encadrée dans un cadre en bois de récupération, réalisé sur mesure par l'artiste. Le bois de récupération confère à l'œuvre une dimension éco-responsable, soulignant l'intérêt de Meggs pour le développement durable et le recyclage des matériaux. Ce choix d'encadrement accentue également l'aspect urbain et brut de la peinture, en écho à la tradition du street art qui consiste à utiliser des objets et des espaces trouvés. Techniques artistiques et impact visuel dans « Ce qui monte » Dans « What Goes Up », Meggs utilise la peinture acrylique et la bombe aérosol, démontrant ainsi sa maîtrise des techniques traditionnelles et non traditionnelles. L'acrylique confère profondeur et texture à l'œuvre, tandis que la bombe aérosol apporte une impression d'immédiateté et de spontanéité propre au graffiti. La toile est une véritable cacophonie de couleurs, jaillissant d'un point central et suggérant une explosion d'énergie et de créativité. Les couleurs ne sont pas simplement projetées au hasard sur la toile ; elles sont méticuleusement superposées pour créer un impact visuel à la fois chaotique et maîtrisé. L'œuvre met en scène un motif de crâne, élément récurrent dans l'art de Meggs, qui symbolise souvent la nature éphémère de l'existence humaine et la cyclicité de la vie. Cependant, dans « What Goes Up », le crâne est juxtaposé à des couleurs vibrantes et à des exclamations façon bande dessinée, ce qui pourrait être interprété comme une critique de la superficialité de la culture populaire et de la nature fugace de la gloire et du succès. Le crâne semble se désintégrer ou exploser en une multitude de couleurs et de formes, une puissante métaphore visuelle de la chute inévitable qui suit l'ascension vers le sommet. Commentaire culturel et essence du pop art urbain Le titre du tableau, « Ce qui monte », fait écho à l'adage « tout ce qui monte doit redescendre », suggérant un récit d'ascension et de descente. Meggs imprègne souvent ses œuvres de street art et de graffiti de réflexions philosophiques et d'observations critiques de la société. L'œuvre symbolise les cycles de la vie et peut être perçue comme le reflet de la nature éphémère du succès ou de l'orgueil qui précède souvent la chute. L'utilisation de texte dans la peinture, rendu dans un style bande dessinée, ajoute une dimension de communication avec le spectateur, l'invitant à sonder les significations plus profondes qui se cachent derrière cette façade éclatante. L'œuvre témoigne de la capacité de l'artiste à naviguer entre art classique et art urbain, la rendant accessible à un public diversifié. L'inclusivité de l'art urbain est manifeste dans le travail de Meggs, où l'espace public devient un lieu d'échange et l'art s'intègre au paysage urbain quotidien. « What Goes Up » n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une œuvre de commentaire culturel, incarnant l'esprit du street art et son rôle dans le discours contemporain. « What Goes Up » est un exemple éloquent de l'influence de Meggs sur le street art et de sa contribution au mouvement pop art. La peinture témoigne du dévouement de l'artiste à la technique, au concept et au commentaire. Par l'intégration de diverses techniques artistiques et l'utilisation stratégique de matériaux de récupération, Meggs a créé une œuvre à la fois visuellement époustouflante et conceptuellement puissante. L'importance de l'œuvre de Meggs réside dans sa capacité à toucher les spectateurs à de multiples niveaux. Cette œuvre peut être appréciée pour ses qualités esthétiques et sa capacité à susciter l'émotion et la réflexion. En tant qu'œuvre de street art et de graffiti, « What Goes Up » incarne l'esprit de ce genre, qui continue de repousser les limites de l'art et sa place dans la société. Elle demeure une pièce marquante dans l'œuvre de Meggs et dans le débat plus large sur l'art contemporain.
$8,751.00
-
Anne Siems What The Fawn Heard Giclee Print par Anne Siems
« What The Fawn Heard », œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Anne Siems. Estampe de 2014 avec certificat d'authenticité. Format : 15 x 15 cm. Édition limitée à 100 exemplaires.
$106.00
-
Brandon Sopinsky Qu'y a-t-il dans l'impression giclée Ecto Coolaid de Brandon Sopinsky
Que contient l'œuvre d'art Ecto Coolaid ? Tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Brandon Sopinsky.
$134.00
-
Tim Doyle Whats Comin Will Come an We'll Meet It When It Does Night AP Sérigraphie par Tim Doyle
Whats Comin Will Come et We'll Meet It When It Does Followed - Night Variant Limited Edition 4 Color Hand-Pull Silkscreen Print on Fine Art Paper by Tim Doyle Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Épreuve d'artiste AP. Harry Potter, film, bâtiment, nuit, citrouilles, oiseau
$249.00
-
Tim Doyle Quand je ne me souviens pas de toi Glow sérigraphie par Tim Doyle
UnReal Estate - When I Don't Remember You - Glow Followed, édition limitée phosphorescente, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Adventure Time, télévision, magicien, glace, château, pingouin, homme, phosphorescent
$229.00
-
Bask Quand il pleut, il verse Archival Skateboard Deck par Bask
Quand il pleut, il pleut des cordes. Impression par transfert pigmentaire d'archives en édition limitée sur planche de skate naturelle pressée à froid, œuvre de l'artiste de la culture pop urbaine Bask. Bask a rapidement remarqué des similitudes entre la propagande communiste emblématique de sa jeunesse et la publicité consumériste de son adolescence. Il a vite compris qu'il s'agissait des deux faces d'une même pièce, chacune cherchant à capter notre attention fugace tout en nous vendant (ou en nous inculquant ?) tout et n'importe quoi, du marxisme à McDonald's.
$305.00
-
OG Slick Impression giclée HPM embellie à la main Where The Hose M30 par OG Slick
Où est le tuyau M30 ? Impression giclée HPM embellie à la main par OG Slick Artwork. Édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés. Impression embellie à la main. Artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Where The Hose M30 par OG Slick : Commentaire urbain et humour graffiti dans le street art pop et l’œuvre d’art graffiti « Where The Hose M30 » est une estampe giclée rehaussée à la main par OG Slick, éditée à 25 exemplaires seulement. Chaque tirage de 76 x 76 cm est réalisé sur papier d'art 310 g/m² à grain frangé, signé et numéroté par l'artiste, et fini à la main de manière unique à l'aide de peinture aérosol et de diverses techniques de graffiti. Le sujet principal est une borne d'incendie – peinte, recouverte d'autocollants et transformée – se détachant sur un fond épuré, avec la question manuscrite « Where the hose at? » (Où est le tuyau ?) inscrite en lettres rouges espiègles. L'image fusionne un jeu de mots impertinent avec le réalisme urbain, alliant une exécution visuelle soignée et une irrévérence culturelle brute. Chaque version HPM est différente, chacune présentant sa propre variation d'éclaboussures de peinture, d'application de la bombe et de marques d'embellissement, renforçant l'individualité et la spontanéité rebelle inhérentes au Street Pop Art et au Graffiti. Symbolisme, humour et critique de rue La borne d'incendie de « Where The Hose M30 » arbore une esthétique brute, recouverte de graffitis, de tags et d'autocollants, dont la signature d'OG Slick : des caractères japonais, des gants de dessin animé et des références pop. Ces éléments lui confèrent l'aspect d'un objet public longtemps investi par les artistes urbains. Le titre ludique griffonné au-dessus évoque des significations à la fois littérales et argotiques, invitant à de multiples interprétations – entre blague de rue et commentaire culturel. Qu'on y voie un clin d'œil aux rivalités dans le monde du graffiti, au marquage territorial ou à la bravade masculine, la question elle-même est autant une provocation qu'une chute. Certaines variantes de cette édition présentent des jets d'eau jaillissants, d'autres sont rehaussées de touches de magenta vif ou de blanc pur, reflétant la nature éphémère et changeante des surfaces urbaines et de la culture graffiti. Dans « Street Pop Art & Graffiti Artwork », OG Slick utilise cette borne d'incendie non seulement comme sujet, mais aussi comme symbole de pression, de libération et d'infrastructure publique détournée par une expression personnelle. La pratique artistique et le langage visuel d'OG Slick OG Slick, figure emblématique de la culture graffiti de Los Angeles depuis les années 1980, est réputé pour son art de réinterpréter l'iconographie commerciale et municipale à travers le prisme de l'esthétique urbaine et d'un humour satirique. Son œuvre mêle une familiarité visuelle proche du dessin animé à l'influence brute du graffiti, intégrant souvent des réflexions sur la célébrité, la propriété et l'identité. Dans « Where The Hose M30 », il réinterprète le banal, transformant une simple borne d'incendie en une sculpture porteuse d'attitude, d'histoire et de sens propre à la rue. En superposant ses motifs personnels à un objet public, Slick perpétue sa tradition de toujours : métamorphoser l'ordinaire en un récit visuel audacieux. Son souci du détail, tant dans la forme que dans les jeux de mots, fait de cette œuvre un prolongement du mur de graffiti, une surface plane vibrante d'attitude, de références culturelles et de contradictions imbriquées. Valeur des variations d'édition et des artefacts urbains Comme toutes les œuvres HPM d'OG Slick, chaque exemplaire de Where The Hose M30 est unique. Si la giclée de base garantit la fidélité à la composition numérique originale, les embellissements rompent avec cette uniformité, introduisant chaos, imperfection et une énergie artisanale. Certaines impressions sont saturées de rose ou polies à la bombe blanche, tandis que d'autres sont animées par des traits directionnels et des taches d'encre noire. Ces choix confèrent à chaque collectionneur une relation unique avec l'œuvre, à l'image des différents tags de graffiti qui évoluent à travers la ville au gré des regards, des modifications et des recouvrements. OG Slick capture cette énergie dans un format fixe qui conserve une impression de mouvement. Le papier frangé ajoute un cadre tactile à l'œuvre, renforçant son statut d'œuvre d'art majeure et de subversion culturelle. Dans le domaine du Street Pop Art et du Graffiti, Where The Hose M30 s'impose comme une œuvre à la fois incisivement humoristique et techniquement aboutie, qui se réapproprie l'espace visuel public et le réinvente avec attitude, commentaire et une âme urbaine.
$2,500.00
-
Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format
Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention." -Shepard Fairey
$4,011.00
-
Jeff Soto Impression d'archives White Ghost par Jeff Soto
Tirages d'art en édition limitée White Ghost, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier aquarelle, par Jeff Soto, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$218.00
-
Ben Tour White Paper Series No.2 Sérigraphie par Ben Tour
Série White Paper n°2, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton, par Ben Tour, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MARKT
$226.00
-
Saber Étiquette HPM violette délavée, illustration unique au marqueur par Saber
Étiquette violette blanchie HPM Technique mixte unique par Saber Feutre peint à la main sur papier beaux-arts Graffiti Street Artiste Art pop moderne. 2023 Édition Unique Mixte Signée et Numérotée Série Originale Édition de 40 HPM Dessiné à la main Technique Mixte, Peinture en Aérosol, Peinture Acrylique, Marqueurs et Marqueurs Permanents Taille de l'Œuvre 6x8 Mini Dessin sur Papier Beaux-Arts Épais. Exploration de l'essence du street art et du graffiti Le street art et le graffiti représentent une fusion vibrante et dynamique entre la culture urbaine underground et l'esthétique colorée et audacieuse du pop art. Ce mélange unique a donné naissance à un mouvement majeur de la scène artistique contemporaine, capturant l'essence de la vie urbaine et son énergie palpitante. Caractérisé par son esprit rebelle, ce mouvement s'affranchit souvent des contraintes des formes artistiques traditionnelles et exprime une vision brute et sans filtre de la société. Étiquette violette blanchie HPM Technique mixte Pièce unique par Saber L'œuvre intitulée « White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique » de l'artiste Saber est un exemple parfait de cet art. Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, graffeur américain de renom, a joué un rôle essentiel dans l'intégration du graffiti et du street art dans les galeries d'art. Né en 1976, Saber demeure une figure influente de la scène street art, reconnu pour son style distinctif, caractérisé par une utilisation dynamique de la couleur, des tags audacieux et une esthétique avant-gardiste en résonance avec l'esprit de la culture urbaine. L'œuvre elle-même est une peinture au marqueur réalisée à la main sur papier beaux-arts, qui exhale l'énergie brute et la spontanéité propres au street art. Cette œuvre en techniques mixtes fait partie d'une série originale unique, éditée à 40 exemplaires. L'utilisation par Saber de peinture en aérosol, de peinture acrylique, de marqueurs et de feutres permanents aboutit à une œuvre visuellement saisissante et tactile grâce à la superposition des matériaux. Ses dimensions modestes (15 x 20 cm) peuvent paraître réduites, mais son impact est considérable. Son format compact capture l'immédiateté du graffiti, art où l'espace est souvent précieux et où les artistes doivent transmettre leur message de façon concise et percutante. Le papier beaux-arts épais témoigne de la durabilité et de la pérennité de cette forme d'art, à l'image des murs qui portent le poids des récits urbains. Importance artistique et impact culturel L'œuvre « White Washed Purple Tag » de Saber témoigne de l'impact culturel du street art et du graffiti. En transposant cet art des ruelles et des wagons de métro sur du papier d'art de qualité, l'artiste a revalorisé la perception du graffiti, le faisant reconnaître comme une forme de commentaire social et comme un art à part entière, à la fois légitime et sophistiqué. La technique mixte employée dans l'œuvre illustre la polyvalence et l'ingéniosité des artistes de rue, souvent contraints de s'adapter à des environnements variés et d'utiliser les matériaux disponibles. La technique du blanchiment, fréquemment utilisée par les autorités municipales pour recouvrir les graffitis, est ici réappropriée et transformée en support, créant un contraste saisissant avec le violet éclatant du tag. Cette réappropriation symbolise la lutte des artistes de rue pour la reconnaissance et le droit à l'espace public. Le tag violet, signature de l'œuvre de Saber, n'est pas qu'un simple nom : c'est une affirmation d'identité, une déclaration d'existence audacieuse dans un monde en perpétuelle mutation. Dans le contexte du pop art contemporain, l'œuvre de Saber fait le lien entre la culture urbaine et l'art savant, reflétant l'évolution des mentalités quant à ce qui est considéré comme précieux et digne d'intérêt dans le monde de l'art. Ses œuvres sont collectionnées et admirées pour leur esthétique et leur capacité à saisir l'esprit d'une génération de plus en plus urbanisée, connectée et diverse. La présence de cette pièce au sein de la collection d'œuvres mixtes rappelle le pouvoir transformateur de l'art. Elle célèbre l'individualité et la créativité, incitant les spectateurs à dépasser les apparences et à découvrir la beauté des messages et des histoires souvent négligés ou ignorés. « White Washed Purple Tag HPM Mixed Media Unique » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un fragment d'histoire culturelle, une tranche de vie urbaine et un symbole de rébellion artistique.
$109.00
-
Elvisdead Sérigraphie Zombie Blanc par Elvisdead
White Zombie, édition limitée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Elvisdead, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie. Numérotée à la main.
$103.00
-
Vincent Cacciotti Qui a fait qui impression giclée par Vincent Cacciotti
« Who Made Who », tirage giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton d'archivage 300 g/m², par Vincent Cacciotti, artiste de rue de la contre-culture. Une peinture surréaliste de Vincent Cacciotti représentant le robot B9 de la série télévisée des années 1960, Perdus dans l'espace. On le voit dans son rôle apparent de président des États-Unis. Une conférence est en cours avec plusieurs hommes.
$226.00
-
Epyon5 Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie par Epyon5
Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie par Epyon5, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Sérigraphie au format 16,75 x 25 cm. Qui nous sauvera maintenant ? Sérigraphie d'Epyon5, tirée à la main sur papier beaux-arts « Qui nous sauvera maintenant ? » est une sérigraphie en édition limitée créée par l'artiste Epyon5 en 2013. Tirée à la main, cette sérigraphie mesure 42,5 x 63,5 cm et a été éditée à 50 exemplaires numérotés et signés. L'œuvre illustre la fusion entre le street art, le pop art et le graffiti, intégrant des couleurs audacieuses, des techniques au pochoir et un symbolisme riche pour créer une pièce qui séduira les amateurs d'art urbain et de culture pop. Epyon5 est reconnu pour sa capacité à allier une formation artistique classique à une esthétique inspirée du street art, et cette œuvre témoigne de cette approche. Composition visuelle et symbolisme « Qui nous sauvera maintenant ? » présente un portrait saisissant de Bill Murray, icône culturelle dont le visage est devenu synonyme d'irrévérence et d'imprévisibilité. La composition s'inscrit dans un motif évoquant un emblème, alliant symétrie, motifs héraldiques et typographie superposée. L'utilisation du rouge, du noir et du blanc cassé renforce l'impact graphique de l'œuvre, rappelant à la fois les affiches de propagande et la publicité d'antan. L'effet de soleil rayonnant derrière la figure centrale amplifie le sentiment d'importance, conférant à Murray une aura quasi mythologique. La présence de roses en bas de l'œuvre apporte une douceur inattendue, contrastant avec les lignes nettes et la palette de couleurs contrastées. La superposition des éléments et des textures souligne le caractère artisanal de la sérigraphie, garantissant à chaque tirage de subtiles variations qui le rendent unique. Influence du street art, du pop art et du graffiti Le style artistique d'Epyon5 puise ses racines dans le Street Pop Art et le graffiti, et cette estampe illustre parfaitement sa technique de pochoir caractéristique. Les lignes audacieuses et la palette de couleurs restreinte s'inscrivent dans l'esthétique du graffiti au pochoir, une méthode popularisée par les artistes urbains cherchant à créer un impact fort avec un minimum d'éléments. Son travail s'inspire aussi bien des figures classiques du pop art que des artistes de rue contemporains qui utilisent la sérigraphie pour fusionner les beaux-arts et les références aux médias de masse. La combinaison de la précision du pochoir et des imperfections des techniques d'impression manuelles confère à l'œuvre une qualité tactile impossible à reproduire numériquement. Ce lien avec les mouvements artistiques urbains en fait une pièce de choix pour les collectionneurs sensibles à l'esprit DIY de la sérigraphie et à la dimension rebelle de l'art urbain. Impact et collection Avec seulement 50 exemplaires signés et numérotés, « Who Will Save Us Now » est une œuvre très recherchée par les amateurs de street art et de graffiti. Le choix de Bill Murray comme figure centrale renforce son attrait, car il est fréquemment utilisé dans l'art inspiré de la culture pop en raison de sa personnalité énigmatique et de son statut culte. La réalisation de cette estampe par Epyon5 la place incontestablement au cœur de l'art urbain contemporain, mêlant humour, nostalgie et maîtrise technique. Le caractère collector de cette édition, associé au processus artisanal complexe de l'impression sérigraphique, en fait une pièce maîtresse du portfolio de l'artiste. Sa présence dans des collections privées et des expositions témoigne de l'intérêt croissant pour les artistes qui fusionnent les techniques des beaux-arts avec l'énergie brute de la culture urbaine.
$194.00
-
Alexander-John Qui est le roi ? Sérigraphie à chaud dorée par Alexander-John
Qui est le roi ? - Impression à chaud bicolore or sur papier noir lisse Neenah Classic Crest 100# par Alexander-John, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Impression à chaud 2 couleurs sur papier Neenah Classic Crest Smooth Epic Black 100# Format : 42 x 61 cm (16,5 x 24 pouces) Sortie : 7 mai 2021 Tirage : 30 exemplaires « Cette œuvre invite le collectionneur à une expérience sociale fondée sur la couleur et le choix. Cette estampe peut être accrochée dans les deux sens, symbolisant ainsi l'égalité. Quelles que soient nos différences (représentées par les armes dans cette œuvre), nous sommes tous rois. » – Alexander-John
$533.00
-
Alexander-John Qui est le roi ? Sérigraphie à chaud argentée par Alexander-John
Qui est le roi ? - Impression à chaud bicolore argentée sur papier noir lisse Neenah Classic Crest 100# par Alexander-John, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Impression à chaud 2 couleurs sur papier Neenah Classic Crest Smooth Epic Black 100# Format : 42 x 61 cm (16,5 x 24 pouces) Sortie : 7 mai 2021 Tirage : 50 exemplaires « Cette œuvre invite le collectionneur à une expérience sociale fondée sur la couleur et le choix. Cette estampe peut être accrochée dans les deux sens, symbolisant ainsi l'égalité. Quelles que soient nos différences (représentées par les armes dans cette œuvre), nous sommes tous rois. » – Alexander-John
$450.00
-
Alexander-John Qui est le roi ? Sérigraphie à chaud standard par Alexander-John
Qui est le roi ? - Impression à chaud standard 2 couleurs sur papier Neenah Classic Crest lisse blanc solaire 100# par Alexander-John Rare Street Art, célèbre artiste pop. Impression à chaud 2 couleurs sur papier Neenah Classic Crest Smooth Solar White 100# Dimensions : 42 x 61 cm (16,5 x 24 pouces) Sortie : 7 mai 2021 Tirage : 100 exemplaires « Cette œuvre invite le collectionneur à une expérience sociale fondée sur la couleur et le choix. Cette estampe peut être accrochée dans les deux sens, symbolisant ainsi l'égalité. Quelles que soient nos différences (représentées par les armes dans cette œuvre), nous sommes tous rois. » – Alexander-John
$291.00
-
Derek Hess Pourquoi tout le changement de cœur II Archival Print par Derek Hess
Why All The Change Of Heart II Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. INFO
$218.00
-
Scott Listfield Pourquoi pas Zoidberg ? Impression d'archives par Scott Listfield
Pourquoi pas Zoidberg ? Œuvre d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Scott Listfield .
$360.00
-
Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago AP Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon
Wicker Park Chicago 1 couleur Tirage sérigraphique en édition limitée réalisé à la main sur papier d'art par Ian Ferguson-Hydeon Rare Street Art Artiste Pop Art Célèbre. Épreuve d'artiste (EA) 2013, signée et marquée. Édition limitée « Wicker Park » par Ian Ferguson. Sérigraphie une couleur. Format : 40,6 cm x 50,8 cm. Wicker Park, Chicago, Illinois. Sérigraphie « Wicker Park » par Ian Ferguson. Collection « Art de quartier ». Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon Wicker Park est une saisissante sérigraphie monochrome réalisée à la main par Ian Ferguson, alias Hydeon, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette épreuve d'artiste signée et numérotée, datant de 2013, est une pièce rare et très recherchée, éditée en édition limitée. Elle capture l'énergie et le caractère architectural de Wicker Park, quartier vibrant de Chicago, dans l'Illinois. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette composition complexe met en valeur le style illustratif caractéristique de Ferguson, mêlant narration urbaine, précision du trait et détails des paysages urbains. Cette œuvre illustre la capacité de Hydeon à fusionner des éléments historiques, architecturaux et surréalistes en une expérience visuelle cohérente. La sérigraphie présente des éléments des rues emblématiques de Wicker Park : enseignes vintage, bâtiments historiques et le métro aérien iconique, le tout tissé ensemble dans une perspective élaborée et superposée. L'esthétique noir et blanc souligne la finesse du travail et confère à l'œuvre une dimension intemporelle, faisant d'elle à la fois un hommage au quartier et un exemple remarquable d'art urbain contemporain. La complexité architecturale de Wicker Park La fascination d'Ian Ferguson pour l'architecture urbaine transparaît dans la richesse des détails et la composition en strates de Wicker Park. Cette estampe rassemble divers éléments caractéristiques du quartier : façades de magasins d'époque, immeubles résidentiels historiques et le métro aérien qui le traverse. Son approche de l'illustration architecturale est loin d'être conventionnelle ; plutôt que de reproduire fidèlement la scène, il la reconstruit dans une composition imaginative, presque onirique, qui capture l'essence même du lieu. La profondeur et la perspective de cette œuvre invitent à un voyage visuel à travers Wicker Park, guidant le regard du spectateur des rues animées jusqu'aux voies ferrées aériennes. Les structures déformées et exagérées donnent une impression de mouvement, comme si la ville elle-même était vivante et en perpétuelle évolution. Ce rendu dynamique est la marque de fabrique du style de Hydeon, qui transforme des bâtiments statiques en composantes vibrantes et expressives du paysage urbain. Symbolisme et vie urbaine quotidienne Au-delà de son aspect architectural, Wicker Park intègre également une imagerie symbolique qui reflète le quotidien du quartier. Un vélo, moyen de transport courant dans les milieux créatifs de Chicago, occupe une place de choix au premier plan, renforçant la réputation du quartier comme foyer d'artistes, de musiciens et de penseurs indépendants. Un cornet de glace ajoute une touche ludique, évoquant la nostalgie et la culture locale. Ces détails contribuent à personnaliser la scène, capturant l'identité à la fois physique et culturelle de Wicker Park. En intégrant des éléments de la vie quotidienne, Ferguson crée une œuvre immersive et accessible. L'inclusion de panneaux de signalisation, de voitures et de textures urbaines éparses renforce encore l'authenticité de la scène. Le choix de représenter ces détails dans une seule couleur concentre l'attention sur la composition et le trait, permettant au spectateur d'apprécier le travail de l'artiste sans distraction. L'influence artistique de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti Le travail d'Ian Ferguson, alias Hydeon, se distingue dans le paysage du street art et du graffiti par son attachement à des compositions complexes dessinées à la main et à des scènes urbaines narratives. Wicker Park illustre son talent pour capturer l'âme d'un lieu tout en conservant une perspective artistique unique. Contrairement au graffiti traditionnel, qui privilégie souvent les couleurs vives et la rapidité, son travail adopte une approche plus méticuleuse, rappelant les gravures anciennes et les croquis architecturaux. L'œuvre de Hydeon repousse sans cesse les limites du street art et du graffiti, mêlant techniques d'illustration classiques et thèmes urbains contemporains. Wicker Park n'est pas seulement la représentation d'un quartier ; c'est une célébration de sa culture, de son histoire et de son esprit artistique. Cette estampe demeure un exemple remarquable de la fusion entre illustration détaillée et narration urbaine, laissant une empreinte indélébile dans l'univers en constante évolution du street art.
$200.00
-
Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon
Sérigraphie Wicker Park Chicago par Ian Ferguson - Hydeon 1 couleur, édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts, art urbain rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie Wicker Park d'Ian Ferguson, alias Hydeon, offre une représentation saisissante de l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago. Cette sérigraphie monochrome, tirée à la main en édition limitée (2013), mesurant 40 x 50 cm, capture la vitalité architecturale et culturelle de Wicker Park à travers une composition complexe et surréaliste. Appartenant à la série « Neighborhood Art » de Ferguson, cette œuvre mêle des paysages urbains détaillés à des éléments de street art et de graffiti, proposant une exploration visuelle captivante de la ville. La complexité architecturale de Wicker Park Wicker Park est depuis longtemps réputé pour son architecture historique, sa communauté créative et diversifiée et ses rues animées, autant d'éléments finement retranscrits dans l'œuvre de Ferguson. Son trait précis fait ressortir les ornements des bâtiments anciens de Chicago, des brownstones et des façades de magasins, créant un paysage urbain complexe et vibrant d'histoire. La ligne bleue du métro aérien Damen occupe une place centrale dans la composition, traversant visuellement l'estampe et soulignant la connexion bien connue du quartier avec le reste de Chicago. La capacité de Ferguson à fusionner perspective et échelle donne naissance à un collage architectural qui défie l'espace linéaire traditionnel. Les bâtiments semblent se courber, les rues convergent selon des angles surprenants et la typographie de « Wicker Park » s'intègre harmonieusement à la structure de l'estampe. Ce style rappelle les gravures urbaines classiques, mais l'interprétation de Ferguson y intègre des éléments surréalistes qui confèrent au quartier une atmosphère à la fois familière et onirique. Références culturelles et symbolisme Au-delà de son architecture, Wicker Park possède une riche identité culturelle ancrée dans sa musique, son art et son ambiance de rue, et Ferguson fait écho à ces aspects à travers divers motifs visuels. La présence d'un vélo, de voitures anciennes et d'enseignes classiques évoque l'histoire du quartier et l'évolution de ses sous-cultures. Le choix de Ferguson d'inclure l'enseigne du Rainbow Club souligne l'importance des commerces locaux dans le développement du paysage créatif de Wicker Park. L'imagerie comprend également des nuages flottants, une profondeur accentuée et des éléments urbains superposés, conférant à l'œuvre une dimension onirique. Le choix du noir et blanc met en valeur la richesse des détails et crée un effet intemporel, donnant à l'œuvre l'allure d'un document d'archives témoignant de l'énergie du quartier. La démarche de Ferguson met en lumière à la fois la réalité et la légende de Wicker Park, en faisant une représentation symbolique de la créativité urbaine. L'influence d'Ian Ferguson sur le street art pop et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'inscrit pleinement dans le mouvement du street art et du graffiti, utilisant la sérigraphie pour réinterpréter les paysages visuels des grands espaces urbains. Contrairement au street art mural traditionnel, l'œuvre de Ferguson transpose ces récits urbains en estampes d'art en édition limitée, permettant aux collectionneurs d'appréhender ses interprétations de manière plus intime. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'illustration architecturale et de surréalisme urbain, car il transforme des paysages urbains familiers en compositions dynamiques, empreintes de mouvement et de narration. L'estampe sérigraphiée « Wicker Park » rend hommage au quartier et explore l'évolution des villes, ce qui en fait une pièce majeure de la pratique artistique de Ferguson. Cette estampe est une véritable déclaration d'amour visuelle à l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago, préservant son essence culturelle grâce à une œuvre d'art d'une grande précision et d'une minutie exceptionnelle.
$146.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Wild Card Boxing Club Calavera Sérigraphie par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Wild Card Boxing Club Calavera Édition Limitée Sérigraphie Manuelle 1 Couleur sur Papier Beaux-Arts par Ernesto Yerena Montejano Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Affiche de boxe Wild Card Calavera 2015, signée et numérotée, format 18x24, édition limitée à 300 exemplaires. Signée par Freddie Roach et Ernesto Yerena Montejano. Ayant grandi dans une famille et une communauté ouvrière mexicaine-américaine, je me souviens de l'importance du sport pour la plupart de mes amis et leurs familles. Je me souviens particulièrement du début des années 90, où l'on voyait beaucoup de maillots des Raiders, des Chargers, des Chivas de Guadalajara et de l'América, sans oublier ceux des Dodgers et leurs casquettes bleues et blanches ornées du logo emblématique de Los Angeles. Mais ma famille était différente. Mon père, qui vendait de la peinture automobile et peignait des voitures au début des années 90, n'était étonnamment pas un grand amateur de sport, à l'exception de la boxe ! Je me souviens des réunions chez moi à cette époque, lors des combats de Julio Ces One contre Rob Provenzano ou Chavez, de De La Hoya ou de Maromero Paez. Mon père installait la télévision dehors, disposait des chaises, sortait le barbecue, allumait le mesquite et préparait le steak mariné avant le premier round. Je me souviens de ces moments inoubliables et de la façon dont ils se déroulaient. « Les gens étaient très fiers des boxeurs mexicains. » - Ernesto Yerena Montejano
$323.00
-
Zimer Wild Heart HPM Archival Print Stencil par Zimer
Wild Heart, édition limitée, pochoir orné à la main, impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier pressé à froid 300 g/m² par Zimer, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2022. Tirage au pochoir HPM deux couches, signé et numéroté, peint à la main sur papier 300 g/m² grain fin. Les bords sont déchirés à la main. Chaque exemplaire mesure 38 x 40,5 cm. Tirage limité à 25 exemplaires. Libérer la passion : le cœur sauvage de Zimer dans l'art urbain moderne La série limitée « Wild Heart » de Zimmer, artiste de rue reconnu pour son style dynamique et expressif, incarne l'esprit du pop art contemporain. Lancée en 2022, cette série présente des estampes réalisées à la main au pochoir sur deux couches, sur papier pressé à froid de 300 g/m². Chaque tirage, de 38 x 40,5 cm, témoigne du dévouement de l'artiste à son art et de sa capacité à communiquer des émotions profondes à travers le pop art moderne. Le parcours artistique et la technique de Zimer « Wild Heart » de Zimer n'est pas qu'une simple œuvre d'art : c'est l'aboutissement du parcours de l'artiste au sein du monde vibrant du pop art urbain et du graffiti. Les bords déchirés du papier pressé à froid évoquent une énergie brute, presque sauvage, à l'image de la nature indomptée d'un cœur sauvage. Ce choix de présentation est délibéré et témoigne de l'engagement de l'artiste envers l'authenticité et l'expérience tactile de l'art. Les tirages, rehaussés et numérotés à la main, d'une édition limitée à 25 exemplaires, soulignent l'exclusivité et la touche personnelle inhérentes à l'œuvre de Zimer. La création d'un pochoir à deux couches est un travail méticuleux et long, reflétant l'approche complexe de l'artiste en matière de street art. En peignant chaque couche à la main, Zimer insuffle à son œuvre une immédiateté et une individualité uniques, garantissant ainsi que chaque tirage est unique. La résonance culturelle de « Wild Heart » « Wild Heart » vibre au rythme de l'art urbain, un genre qui s'épanouit au contact de la vie citadine et des émotions brutes. Le choix du cœur par Zimer, symbole intemporel d'amour et de passion, est à la fois classique et contemporain. Le jeu de rouges vibrants sur la blancheur du papier captive le regard, invitant à explorer les subtilités du dessin et la profondeur de ses propres émotions. Cette série dépasse le simple cadre de l'art visuel ; elle explore la passion, la vitalité et la condition humaine. Souvent représenté de façon simplifiée dans le graffiti traditionnel, le cœur est ici réinventé avec complexité et profondeur, reflétant la nature complexe de l'amour et de la vie elle-même. « Wild Heart » de Zimer est une œuvre audacieuse au sein de l'art urbain et du graffiti. Elle symbolise la passion, est un phare de l'art pop moderne et constitue une série de collection qui capture l'essence même du pouvoir de l'art urbain à susciter l'émotion et la réflexion. Chaque pièce, trouvant sa place sur les murs des collectionneurs et des passionnés, porte en elle l'esprit sauvage et indompté du cœur que Zimmer insuffle si magistralement à la vie.
$248.00
-
Alexis Price Wild Life Giclee Print par Alexis Price
Estampe d'art en édition limitée Wild Life Giclee sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 11x14 pouces (2019).
$233.00
-
Stinkfish Sérigraphie Wild Vanity Red par Stinkfish
Wild Vanity - Sérigraphie 5 couleurs rouge, tirée à la main, en édition limitée sur papier naturel Cougar, par Stinkfish, artiste pop art célèbre et rare. 2014 Wild Vanity par Stinkfish, sérigraphie signée et numérotée, édition limitée à 65 exemplaires | Signée par l'artiste. Dimensions : 45,7 x 57,2 cm. Ville : Bogota, Colombie. Sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural, imprimée chez FugScreens Studios, 45,7 x 61 cm. « Wild Vanity » de Stinkfish : une fusion vibrante de street pop art « Wild Vanity » est une création exceptionnelle de Stinkfish, artiste reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis aux couleurs éclatantes. Cette œuvre représente une fusion saisissante entre le style pochoir caractéristique de l'artiste et la palette de couleurs vibrantes qui définit souvent son travail. Tirée à la main et limitée à 65 exemplaires, « Wild Vanity » est une sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural. Elle illustre l'exploration par Stinkfish de la vivacité des traits humains juxtaposée aux motifs abstraits qui définissent son expression artistique. Créée en 2014 et mesurant 45,7 x 57,2 cm, « Wild Vanity » a vu le jour aux studios FugScreens, réputés pour leur travail exceptionnel en sérigraphie. Le choix du papier Cougar Natural – un papier non couché de haute qualité – offre un support idéal à l'impression, garantissant des couleurs vives et des détails précis. Chaque tirage réalisé à la main est signé et numéroté par Stinkfish, offrant un lien tangible avec la main et la vision de l'artiste. Le langage artistique du poisson puant dans « Vanité sauvage » Le langage artistique employé par Stinkfish dans « Wild Vanity » est à la fois audacieux et subtil. Les rouges ne sont pas de simples nuances, mais des expressions symboliques d'énergie et de passion. La sérigraphie permet un effet de superposition qui confère à chaque couleur son propre espace, tout en contribuant à l'unité d'ensemble de l'œuvre. Cette technique révèle les racines de Stinkfish dans le graffiti, un univers où la couleur, la forme et l'espace embellissent, communiquent et résonnent avec le spectateur. Le travail de Stinkfish est souvent caractérisé par l'utilisation de photographies et d'images trouvées dans la rue, qu'il recontextualise en y ajoutant ses motifs au pochoir distinctifs. « Wild Vanity » ne fait pas exception. Les visages de l'œuvre semblent extraits d'un récit existant, un fragment d'une histoire plus vaste que le spectateur est invité à méditer. La superposition de motifs complexes sur les visages transforme les sujets, interrogeant les masques que nous portons et les identités que nous affichons. Implications culturelles de la « vanité débridée » dans l'art contemporain « Wild Vanity » se situe au carrefour de multiples récits culturels. Plus qu'un simple régal pour les yeux, c'est une œuvre artistique qui explore l'essence de l'identité et de la perception dans le monde moderne. À travers une sérigraphie en cinq couleurs, Stinkfish remet en question les frontières traditionnelles entre art savant et art urbain, les fusionnant en une expression unique, à la fois accessible et complexe. Le titre de l'œuvre, « Wild Vanity », suggère une critique de l'égocentrisme et des images construites qui prévalent dans notre société. S'inspirant d'une couverture de magazine de mode, Stinkfish engage un dialogue avec le spectateur sur la nature de la beauté et le rôle des médias dans la construction de notre perception. La dimension sauvage de l'œuvre provient des motifs disruptifs qui se déploient sur les visages, suggérant une tension entre l'essence humaine naturelle et le vernis artificiel des normes sociales. Valeur de collection et influence des sérigraphies de Stinkfish En tant qu'objet de collection, « Wild Vanity » représente une pièce essentielle du portfolio de Stinkfish, incarnant son style distinctif et ses préoccupations thématiques. Son édition limitée en fait un article convoité par les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain. L'influence de Stinkfish dépasse largement les rues de Bogota, en Colombie : son travail est reconnu mondialement, et des œuvres comme « Wild Vanity » sont cruciales pour comprendre son parcours artistique. Cette estampe témoigne également de l'évolution du street art vers une forme d'art à part entière, reconnue et célébrée. En transposant les techniques et l'esthétique du street art dans l'environnement contrôlé de l'atelier, puis sur du papier d'art, Stinkfish crée des ponts entre les univers, offrant une œuvre qui trouve aussi bien sa place en galerie que dans la rue. Dans le contexte du pop art, du street art et du graffiti, « Wild Vanity » illustre parfaitement comment ces genres peuvent se croiser pour créer des œuvres qui reflètent la culture contemporaine et dont le charme est intemporel. La capacité de Stinkfish à communiquer à travers des couches de couleurs et de motifs garantit que « Wild Vanity » restera une œuvre importante et stimulante au sein du récit artistique en constante évolution.
$217.00
-
Bobby Hill Williamsburg Bridge NYC HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill
Pont de Williamsburg, New York, édition limitée, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill
$159.00
-
Nate Duval Sérigraphie de Williamsburg par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$180.00
-
Joshua Vides SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$495.00
-
Joshua Vides SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$495.00
-
Jeff Staple Jouet artistique Pigeon de la Victoire ailée par Jeff Staple x ToyQube
Pigeon victorieux ailé, édition limitée, figurine de collection en vinyle, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Jeff Staple x ToyQube. Figurine en vinyle Winged Victory Pigeon, créée par le célèbre designer Jeff Staple et ToyQube dans le cadre de son StapleDay '21. La figurine noire, grise et rouge représente le pigeon emblématique de Staple, ailes déployées, expression surprise, t-shirt Staple et bien sûr les Black Pigeon Dunks ornées du logo Staple Pigeon sur le côté.
$323.00
-
Shepard Fairey- OBEY Winter BreeAnne We the Future Sérigraphie de Shepard Fairey - OBEY
Winter breeAnne We the Future Tirage à la main sur papier d'art crème moucheté, édition limitée, œuvre d'art d'un artiste de la culture pop. Édition limitée à 450 exemplaires, signée et numérotée, 2018. Œuvre d'art au format 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Winter BreeAnne incarne une nouvelle génération de leadership et d'activisme, à travers la campagne « We the Future », magnifiquement immortalisée dans une sérigraphie en édition limitée réalisée par une artiste pop culture de renom. Lancée en 2018, cette œuvre signée et numérotée est bien plus qu'une simple création visuelle : c'est un message d'émancipation et un appel à l'engagement citoyen. Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, l'œuvre mesure 45,7 x 61 cm, affirmant une présence aussi forte et stimulante que le message qu'elle véhicule. Cette édition limitée à 450 exemplaires fusionne l'esthétique du street art et l'influence culturelle du pop art. Le choix de l'artiste d'utiliser la technique artisanale de la sérigraphie, une méthode ancestrale, confère à l'œuvre une authenticité et un savoir-faire exceptionnels, rendant hommage aux pratiques traditionnelles dans un contexte contemporain. L'image de Winter BreeAnne est une iconographie saisissante, symbolisant les efforts inlassables des jeunes activistes qui, loin de se contenter de prendre la parole, mènent la lutte pour un véritable changement. Élément du pop art et du street art, cette œuvre porte en elle un esprit de rébellion et de transformation. L'inscription « Future Voter » (Électrice de demain) sur le t-shirt de BreeAnne n'est pas une simple désignation, mais une affirmation de l'influence grandissante d'une génération prête à affirmer son pouvoir par l'engagement civique. L'appel à « Voulez voter ! » (Le pouvoir aux urnes) amplifie ce message, renforçant l'idée que chaque individu a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir. Ce sentiment est au cœur même de l'éthique du pop art : un reflet des enjeux contemporains et un miroir des valeurs, des espoirs et des rêves de la société. L'artiste à l'origine de cette œuvre est reconnu pour sa capacité à saisir l'esprit du temps, combinant propagande, portrait et message politique pour créer un art qui transcende la toile et s'intègre au débat public. L'utilisation de couleurs vibrantes, de lignes audacieuses et de poses saisissantes fait écho à l'énergie des fresques murales du street art, véritables phares de l'expression communautaire et témoins du pouvoir de l'art public à inspirer et à mobiliser. L'affiche « We the Future » est bien plus qu'un simple objet décoratif ; c'est un artefact culturel qui capture l'essence d'un mouvement, donnant voix à la jeunesse et réaffirmant l'importance de la participation au processus démocratique. Elle est une source d'inspiration pour le spectateur, lui rappelant l'influence de la jeune génération et le dynamisme constant du progrès qu'elle insuffle à la vie politique.
$662.00
-
DKNG L'hiver arrive en sérigraphie par DKNG
Winter is Coming, édition limitée ICON Series, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Hommage à la série Game of Thrones de HBO. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00