Produits
-
Aelhra Belle sérigraphie Dreamer 3 par Aelhra
Beautiful Dreamer 3, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2010. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Aelhra Belle sérigraphie Dreamer 5 par Aelhra
Beautiful Dreamer 5, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 10 exemplaires , signée et numérotée , 2012. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$217.00
-
Shepard Fairey- OBEY La beauté de la liberté et de l'égalité - Impression murale AP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong
La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'artiste AP 2020 Signée par Shepard Fairey et Sandra Chevrier & Marquée AP Tirage lithographique offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. Shepard Fairey, Sandra Chevrier et la synergie artistique dans les paysages urbains Le pop art urbain et le graffiti sont des chroniques vibrantes de la culture contemporaine, souvent capables de saisir l'esprit socio-politique du temps à travers leurs tableaux saisissants. La fresque « Beauty of Liberty & Equality » à Austin, minutieusement reproduite par Jon Furlong, est une illustration magistrale de ce genre. Cette œuvre, fruit d'une collaboration entre Shepard Fairey et Sandra Chevrier, est une lithographie qui capture l'essence même de l'interaction du pop art avec les paysages urbains. Créée initialement dans le bouillonnement d'Austin, la fresque se veut une installation d'art public et un dialogue avec les passants, les invitant à réfléchir aux thèmes de la liberté et de l'égalité. Shepard Fairey, célèbre pour sa campagne « OBEY » et son affiche emblématique « HOPE » pour Obama, apporte à cette œuvre son style distinctif basé sur le pochoir et son engagement politique. Sandra Chevrier, quant à elle, est reconnue pour sa série « Cages », où elle représente souvent des visages de femmes dissimulés par des images de bande dessinée, explorant ainsi les « cages » que la société érige autour des individus. L’œuvre, de dimensions généreuses (45,7 x 61 cm), attire immédiatement le regard tout en invitant à une réflexion intime. « La Beauté de la Liberté et de l’Égalité » est une épreuve d’artiste (EA) 2020, signée par Fairey et Chevrier. Cette signature témoigne de la touche personnelle des artistes et du lien direct qu’ils tissent avec les créateurs, un élément souvent recherché par les collectionneurs et les amateurs de street art. Héritage et valeur de collection des estampes d'art pop urbain en édition limitée L'art urbain, intrinsèquement lié au graffiti, se nourrit d'accessibilité et d'interaction avec le public. Cette estampe murale, conçue dans cet esprit, transforme un mur urbain en une toile qui interroge les idéaux de société et la quête permanente d'égalité. C'est cette interaction entre art et idéologie, puissamment rendue par les styles distincts de Fairey et Chevrier, qui confère à l'œuvre sa profonde résonance. Tirée en édition limitée sur papier d'art, l'estampe « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est non seulement un discours visuel, mais aussi un artefact d'une grande importance culturelle. Les éditions limitées rehaussent souvent la valeur de l'art urbain, qui est, par nature, éphémère. Grâce à la technique de la lithographie offset, le transitoire devient permanent et l'instant fugace d'une expression artistique est préservé pour la postérité. Dans le domaine de l'art urbain et du graffiti, cette estampe témoigne du pouvoir durable de l'art visuel à questionner, célébrer et méditer les grands idéaux de liberté et d'égalité. La collaboration entre Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong pour immortaliser et partager ce moment constitue un chapitre important de l'histoire du street art contemporain.
$1,051.00
-
Shepard Fairey- OBEY La beauté de la liberté et de l'égalité - Impression murale Austin - Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong
La beauté de la liberté et de l'égalité. Fresque murale d'Austin par Jon Furlong. Lithographie offset en édition limitée sur papier d'art par Shepard Fairey et Sandra Chevrier, artiste de rue pop et de graffiti urbain. 2020 Signé par Shepard Fairey et Sandra Chevrier & Édition limitée numérotée de 500 exemplaires Lithographie offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la liberté Égalité Impression murale Austin Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey Vision commémorative de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : fresque murale « La beauté de la liberté et de l’égalité ». La fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » à Austin, reproduite en lithographie offset par Jon Furlong, illustre une puissante synergie entre graffiti urbain, art de rue et activisme politique. Cette œuvre en édition limitée, créée en 2020 par les artistes de renom Shepard Fairey et Sandra Chevrier, fait partie d'une série signée et numérotée à 500 exemplaires. Ses dimensions de 45,7 x 61 cm témoignent de la grandeur de la fresque et de la force de son message. Dans son texte, Shepard Fairey inscrit l'œuvre dans le contexte historique de l'Initiative du Centenaire du Droit de Vote des Femmes, établissant un lien entre la lutte pour les droits démocratiques et les enjeux contemporains d'égalité. Fairey, artiste reconnu pour son travail provocateur et engagé, s'associe à Sandra Chevrier, dont l'art explore souvent les limitations imposées aux femmes, pour créer une fresque qui célèbre le progrès et appelle à l'action. L'imagerie vibrante et l'iconographie percutante de la fresque puisent leur inspiration dans le langage visuel de l'art de rue et du graffiti. Dans le même temps, la lithographie étend la portée de la fresque murale des rues d'Austin à la communauté artistique mondiale. L'art et l'activisme se croisent dans l'espace public L'intersection entre l'art et l'activisme est illustrée avec force dans la fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité ». Fairey et Chevrier exploitent la puissance visuelle du pop art urbain pour communiquer et susciter le dialogue autour du centenaire du mouvement pour le suffrage féminin. Leur collaboration est un récit visuel commémorant la lutte historique pour le droit de vote des femmes et réfléchissant à son importance dans le combat actuel pour l'égalité des sexes. La fresque devient plus qu'une simple œuvre d'art ; elle est un marqueur historique et un reflet des progrès de la société et des défis qui persistent. Cette fresque d'Austin et sa lithographie associée incarnent les valeurs fondamentales du pop art urbain et du graffiti en fusionnant l'esthétique avec un message qui résonne au niveau sociétal. Les artistes utilisent leur notoriété pour amplifier des voix et des thèmes souvent marginalisés, démontrant le pouvoir de l'art public à susciter le changement et à alimenter la réflexion. La fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, reproduite par Jon Furlong, est une œuvre emblématique du pop art urbain qui transcende son support pour devenir un symbole de conscience historique et de critique sociale. Cette lithographie en édition limitée est un objet de collection et un élément du patrimoine culturel qui continue de diffuser les idéaux de liberté et d'égalité grâce au langage universel de l'art.
$718.00
-
Shepard Fairey- OBEY Impression murale « Beauté de la liberté et de l'égalité » PP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong
La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée par Shepard Fairey & Sandra Chevrier & Marquée AP Lithographie Offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la Liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey « La beauté de la liberté et de l'égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : une fresque des grandes étapes de la démocratie « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » PP (Épreuve d'Imprimeur) est une lithographie offset saisissante de Jon Furlong qui capture l'essence d'une fresque de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, deux figures emblématiques du graffiti urbain et du pop art. Cette estampe, tirée à 500 exemplaires signés et numérotés en 2020, mesure 45,7 x 61 cm et témoigne d'un moment clé de l'histoire de la démocratie : le centenaire du droit de vote des femmes. La déclaration de Shepard Fairey souligne le lien de l'œuvre avec l'initiative plus large commémorant le suffrage féminin et sa pertinence actuelle face aux enjeux de l'égalité des droits. Fairey, artiste reconnu pour son œuvre engagée, et Chevrier, connue pour ses récits visuels percutants qui explorent souvent les questions de genre, ont collaboré à la création d'une fresque qui célèbre les acquis historiques tout en rappelant les luttes qui persistent. En tant qu'épreuve d'imprimerie, la lithographie jouit d'un statut particulier, souvent réservée au contrôle de la qualité finale avant le tirage final. Les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti apprécient ces épreuves pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et leur rareté au sein d'une série d'estampes. Fusion artistique dans « La beauté de la liberté et de l'égalité » La fresque, et par extension la lithographie qui en est tirée, est une fusion vibrante du style graphique audacieux de Fairey et des portraits poignants de Chevrier, le tout enveloppé dans une palette qui captive le regard et invite à la réflexion. La composition en couches de l'œuvre – caractéristique du travail de Fairey et Chevrier – mêle texte, images et symbolisme pour raconter l'histoire complexe du chemin vers l'égalité et la liberté. Fidèle à l'esprit du street art, l'œuvre s'ancre dans son accessibilité et sa capacité à communiquer des messages forts grâce au langage visuel du graffiti. En donnant vie à cette œuvre, Fairey et Chevrier ont créé une pièce qui célèbre un centenaire et forgé un message qui résonne avec le débat actuel sur les droits et la représentation. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est un dialogue visuel sur le cheminement continu de la démocratie et le rôle de l'art dans la formation et le développement de la conscience collective. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité », une lithographie de la fresque murale d'Austin réalisée par Jon Furlong, Shepard Fairey et Sandra Chevrier, enrichit de manière significative l'histoire du pop art urbain et son lien avec l'activisme social. Cette épreuve d'imprimerie est une pièce de collection qui, en plus d'embellir l'environnement de ses détenteurs, rappelle avec force le pouvoir de l'art de commémorer, d'éduquer et d'inspirer des progrès constants vers l'égalité. Grâce à cette lithographie, le message de la fresque murale dépasse les frontières d'Austin, touchant un public international et s'inscrivant durablement dans l'histoire du pop art urbain et du graffiti.
$1,051.00
-
Nate Duval Sérigraphie Mandala Houblon Bière par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$159.00
-
Clint Wilson Bière POP Sérigraphie par Clint Wilson
Beer POP Édition Limitée Sérigraphie Manipulée à la Main en 2 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par Clint Wilson, Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne.
$159.00
-
AJ Masthay Bière Seed of Civilization Letterpress Print par AJ Masthay
« Beer Seed of Civilization », édition limitée, impression typographique manuelle en 4 couleurs sur papier beaux-arts par AJ Masthay, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Gravure sur linoléum à quatre couleurs, réalisée à la main. Créée pour l'événement Screens & Suds Chicago, « La Graine de la Civilisation » rend hommage aux humbles débuts du brassage et à la théorie selon laquelle le brassage de la bière a véritablement impulsé la civilisation telle que nous la connaissons.
$198.00
-
John Vogl Début de la fin sérigraphie par John Vogl
« Début de la fin », édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Estampe d'atelier n° 14, réalisée avec des imprimeurs invités dans une ambiance automnale, le samedi 11 octobre 2014 après-midi. 45,7 x 61 cm. Quatre écrans sur papier Muscletone français. Tirage signé et numéroté à 95 exemplaires. Sortie le 30 octobre 2014.
$103.00
-
Aelhra belle rêveuse 2
Achetez Beautiful Dreamer 2 édition limitée 2 couleurs tirée à la main en sérigraphie sur papier Fine Art par Aelhra graffiti street artiste pop art moderne.
$218.00
-
Casey Weldon Voici l'impression giclée par Casey Weldon
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$226.00
-
Kevin Peterson Bella Giclee Print par Kevin Peterson
Impression giclée en édition limitée Bella Artwork sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Kevin Peterson. Édition limitée signée et numérotée de 2018 à 200 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 19,5 pouces / 45,7 x 49,5 cm. Représentant une jeune fille dans un décor industriel dystopique d'usine en briques rouges en ruine, flanquée d'un ours et d'un faon. Kevin Peterson s'impose comme l'une des figures emblématiques du graffiti pop culture, fusionnant les frontières du street art avec l'essence classique des beaux-arts. L'une de ses créations les plus remarquables, « Bella Artwork », témoigne de son talent d'artiste et de sa capacité à saisir des récits captivants sur la toile. Ce chef-d'œuvre de 2018 est bien plus qu'une simple peinture : il renferme une histoire sur fond de déclin urbain, empreinte d'espoir, d'innocence et de la résilience de la nature. Imprimée sur un papier beaux-arts de 290 g/m², la qualité et le niveau de détail de l'édition limitée giclée de « Bella Artwork » sont inégalés. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Peterson lui-même, cette œuvre incarne l'exclusivité et la finesse artistique. Mesurant 45,7 x 49,5 cm (18 x 19,5 pouces), ses dimensions imposantes captivent le regard et garantissent que l'histoire qu'elle renferme ne passe pas inaperçue. Le décor de « Bella Artwork » est d'une beauté envoûtante : une usine de briques rouges en ruine, vestige d'une ère industrielle révolue, marquée par la décrépitude et l'inéluctable passage du temps. Pourtant, au sein de cet environnement apparemment dystopique, une lueur d'espoir et d'innocence émerge sous les traits d'une jeune fille. Sa présence au milieu de la désolation crée un contraste saisissant, plongeant le spectateur dans un récit où l'innocence de l'enfance se heurte aux dures réalités d'une friche urbaine. À ses côtés, deux compagnons inattendus : un ours et un faon. Ces animaux sauvages, semblant déplacés dans un tel lieu, symbolisent la force de la nature et sa capacité à prospérer, même dans les conditions les plus extrêmes. L'ours, avec sa stature imposante, se dresse comme un protecteur, tandis que le faon délicat, assis près d'elle, fait écho à son innocence. Ensemble, ils brossent un tableau d'unité, de résilience et d'espoir au cœur du chaos. Le choix de Kevin Peterson d'intégrer des éléments de culture pop, de graffiti et de beaux-arts dans « Bella Artwork » témoigne de la richesse de sa vision artistique. Les graffitis muraux, la finesse des détails de la maçonnerie et le réalisme saisissant des personnages illustrent sa capacité à fusionner harmonieusement différentes formes d'art. Cette œuvre est un témoignage de l'évolution du street art, passant de simples gribouillis à des chefs-d'œuvre narratifs qui invitent à la réflexion et à la contemplation, révélant la beauté cachée dans l'inattendu. Dans la grande fresque du graffiti, « Bella Artwork » de Kevin Peterson occupe une place à part. Elle nous rappelle le pouvoir transformateur de l'art, nous incitant à trouver l'espoir au cœur du désespoir et à reconnaître la force intemporelle de la nature et de l'innocence. Avec cette création, Kevin Peterson a non seulement démontré son génie artistique, mais a également livré un récit qui résonne profondément avec les enjeux et les problématiques de la société contemporaine.
$330.00
-
Phantom City Creative Bernie Sérigraphie par Phantom City Creative
Bernie, édition limitée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Phantom City Creative, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie. Numérotée à la main.
$103.00
-
Jeff Soto Reproduction giclée « Meilleurs amis » par Jeff Soto
Estampe giclée « Meilleurs amis » de Jeff Soto, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art en coton 305 g/m², style graffiti pop street artiste. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires (2023). Œuvre d'art de 12x16 pouces représentant une créature squelettique avec une faux chevauchant une créature snale sur fond rouge et noir. Exploration des subtilités de l'estampe giclée « Meilleurs amis » de Jeff Soto Jeff Soto, figure emblématique du street art et du graffiti, captive une fois de plus le monde de l'art avec son estampe giclée en édition limitée intitulée « Meilleurs Amis ». Cette œuvre témoigne de la capacité unique de Soto à fusionner l'esthétique du street art avec les pratiques artistiques traditionnelles, créant ainsi des œuvres à la fois accessibles et sophistiquées. Sortie en 2023, l'estampe « Meilleurs Amis » révèle le style caractéristique de Soto, qui a évolué depuis ses débuts sur la scène artistique. Tirée à seulement 50 exemplaires numérotés, cette édition limitée souligne l'exclusivité et le caractère collector de l'œuvre. De format 30,5 x 40,5 cm, l'estampe est imprimée sur un papier d'art 100 % coton de 305 g/m², un choix de matériau qui reflète l'engagement de l'artiste envers la qualité et la durabilité. Symbolisme et style dans « Meilleurs amis » L'imagerie de « Meilleurs Amis » est riche en symbolisme, une caractéristique de l'œuvre de Soto. On y voit une créature squelettique brandissant une faux, chevauchant une créature ressemblant à un escargot, sur un fond rouge et noir contrasté. Le choix du squelette est souvent associé aux thèmes de la mortalité et de la nature éphémère de la vie, mais il acquiert une signification plus nuancée dans le contexte de l'œuvre de Soto. Il suggère l'idée de traverser le voyage de la vie avec résilience et patience, symbolisées par l'escargot, animal connu pour sa lenteur et sa constance. Les couleurs vibrantes, les lignes audacieuses et le contraste entre le rouge et le noir créent un impact visuel saisissant, caractéristique à la fois du graffiti et du pop art. Technique et composition dans l'estampe de Soto La technique employée pour créer « Meilleurs Amis » témoigne d'un processus méticuleux. L'impression giclée est reconnue pour sa reproduction de haute qualité des couleurs et des détails, et le choix de ce support par Soto garantit que chaque tirage est une représentation fidèle de l'œuvre originale. La composition elle-même est un jeu harmonieux de formes organiques et d'éléments graphiques. La coquille tourbillonnante de l'escargot et les lignes fluides du manteau de la figure squelettique contrastent avec les formes géométriques disséminées en arrière-plan. Ce jeu crée une tension dynamique au sein de l'œuvre, un dialogue visuel qui invite le spectateur à une immersion plus profonde dans l'œuvre. La place de Jeff Soto dans l'art contemporain à travers « Best Friends » « Best Friends » n'est pas une œuvre isolée ; elle s'inscrit dans la continuité de l'exploration menée par Jeff Soto sur les thèmes de l'amitié, du parcours de vie et de l'interaction entre le monde naturel et la condition humaine. En signant et en numérotant chaque tirage, Soto établit un lien personnel avec le collectionneur, un aspect essentiel de la consommation d'art à l'ère moderne. Ce tirage en édition limitée confirme la place de Soto sur la scène artistique contemporaine, faisant le lien entre l'esprit underground du street art et les cercles d'élite des collectionneurs d'art. Il est la manifestation tangible de l'évolution de l'artiste et de la maturation du street pop art en tant que forme d'expression créative reconnue et célébrée. Le tirage giclée « Best Friends » de Jeff Soto est un exemple frappant de la vision et du talent de l'artiste dans le paysage du street pop art et du graffiti. Il incarne l'énergie et l'esprit du street art tout en exploitant les techniques et la présentation des beaux-arts. Cette estampe, avec son édition limitée et son récit visuel captivant, n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un commentaire culturel, qui capture l'esprit de notre époque à travers le regard de l'un des artistes les plus novateurs du domaine.
$206.00
-
Andy Fairhurst Au-delà de Thunderdome Blaster Giclee Print par Andy Fairhurst
Au-delà du Dôme du Tonnerre - Tirage giclée en édition limitée Blaster sur papier d'art de qualité supérieure par Andy Fairhurst, artiste de rue de la contre-culture. Mad Max : Au-delà du Dôme du Tonnerre, film avec Mel Gibson.
$103.00
-
Andy Fairhurst Au-delà de Thunderdome Max Giclee Print par Andy Fairhurst
Au-delà du Dôme du Tonnerre - Impression giclée en édition limitée Max sur papier d'art de qualité supérieure par Andy Fairhurst, artiste de rue de la contre-culture. Mad Max : Au-delà du Dôme du Tonnerre, film avec Mel Gibson.
$103.00
-
Hijack Sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin par Hijack
BFF Unique 1 Sérigraphie originale pour la Saint-Valentin par Hijack Peinte à la main au pistolet sur papier d'art Édition limitée Œuvre originale unique signée, peinte à la main à la bombe de peinture, format 20x30, impression sérigraphique Exprimez vos émotions à travers le dynamisme du pop art urbain : l’affiche unique BFF 1 de Hijack pour la Saint-Valentin Au panthéon de l'art urbain moderne, la puissance expressive du street art est indéniable et son influence se fait sentir dans les œuvres d'innombrables artistes. Parmi eux, Hijack, pseudonyme de l'artiste qui captive l'attention du public avec des images vibrantes, se distingue avec son œuvre « BFF Unique 1 Valentine's Day Original Silkscreen Print ». Cette œuvre, sortie en 2024, porte l'empreinte d'un créateur profondément enraciné dans la culture de Los Angeles, en Californie, où les rues servent de toile en perpétuelle évolution à des déclarations de toutes sortes. Hijack, héritier de Mr. Brainwash (Thierry Guetta), investit le monde des beaux-arts avec une audace qui rappelle celle de son mentor, tout en affirmant sa propre vision. Cette pièce, un chef-d'œuvre peint à la main à la bombe sur papier d'art, capture l'essence spontanée et vibrante du graffiti. Ses dimensions généreuses (20 x 30 cm) en font bien plus qu'une simple affirmation : une véritable déclaration, une proclamation de l'influence du street art sur l'univers plus aseptisé des galeries d'art. L'estampe originale sérigraphiée BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin est une symphonie d'émotions, réalisée artisanalement avec une méticulosité extrême et en édition limitée. Chaque exemplaire signé est un hommage unique à la complexité des liens humains, magnifiquement rendus à la bombe aérosol – un matériau intrinsèquement lié à la nature rebelle et engagée du street art. Le cœur audacieux du street art : décryptage de la syntaxe visuelle de la sérigraphie de Hijack Au cœur de l'œuvre de Hijack se trouve un cœur rouge éclatant, vibrant d'énergie sur un fond où forme et couleur se confondent dans une danse de coulures de peinture et de lignes précises. La silhouette encadrée – encapuchonnée, la tête baissée – invite à la contemplation, suggérant un récit aussi profond que les couches de peinture qui composent l'image. Ce jeu d'iconographie et d'anonymat révèle l'essence même du graffiti : un miroir de l'âme au sein des paysages urbains débridées. La technique de la sérigraphie, célèbre pour son rôle dans l'essor du pop art, trouve une nouvelle vie sous le pinceau de Hijack. La qualité tactile des éléments peints à la main au pistolet confère à l'œuvre une immédiateté, une authenticité souvent perdue dans la reproduction mécanique. Cette confluence des méthodes traditionnelles et de la vitalité des techniques du street art donne naissance à une œuvre qui est autant un artefact qu'une expression contemporaine. L'approche nuancée de Hijack, qui allie la maîtrise de la sérigraphie à l'imprévisibilité de la peinture en aérosol, reflète une dualité souvent présente dans le pop art urbain. Cette dualité reconnaît le planifié et le spontané, le personnel et le public, l'éphémère et l'éternel, d'une manière que peu d'autres formes d'art parviennent à égaler. La vision artistique de Hijack : un phare dans le street pop et le graffiti. Avec chaque œuvre, Hijack réaffirme son attachement à l'esprit du street art pop. Il capture des émotions fugaces et des instants précieux, les préservant dans le cadre plus durable des beaux-arts. La sérigraphie originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin ne fait pas exception ; elle témoigne du potentiel transformateur du graffiti et de sa capacité à transcender ses origines pour trouver sa place dans l'écosystème diversifié de l'art moderne. Chaque estampe, réalisée à la main et signée par Hijack, ne se contente pas d'authentifier l'œuvre ; elle offre un accès direct à la main de l'artiste, à son processus créatif et à sa vision. Ces estampes ne sont pas de simples constructions visuelles, mais des liens tactiles avec l'artiste lui-même, incarnant l'esprit du street art dans leur création et leur réception. En mêlant l'immédiateté du graffiti à l'impact durable des beaux-arts, Hijack invite son public à vivre une expérience unique, fusionnant esthétique brute de la rue et art raffiné. L'estampe originale BFF Unique 1 pour la Saint-Valentin capture l'essence de l'amour à travers le prisme de l'art urbain, offrant un récit à la fois profondément personnel et résolument public. Dans l'œuvre de Hijack, le spectateur découvre non seulement le reflet de la rue, mais aussi une fenêtre ouverte sur la condition humaine, encadrée par les lignes audacieuses et les couleurs éclatantes d'un artiste qui maîtrise parfaitement le langage urbain.
$4,814.00
-
Hijack Sérigraphie pour la Saint-Valentin entre meilleures amies par Hijack
Sérigraphie BFF pour la Saint-Valentin par Hijack, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 92 exemplaires (2024). Sérigraphie au format 20x30. Exploration de la fusion entre l'amour et le pop art urbain dans la sérigraphie de la Saint-Valentin de Hijack's BFF L'alliance des émotions et de la vitalité brute du street art prend une forme saisissante dans la sérigraphie « BFF Valentine's Day » de Hijack, une œuvre de graffiti marquante qui s'impose comme une référence dans l'art contemporain. Hijack, l'artiste à l'origine de cette création, est le fils du célèbre street artiste Mr. Brainwash (de son vrai nom Thierry Guetta). Il s'est forgé une place de choix sur la scène de l'art urbain, ses œuvres étant recherchées par les amateurs et collectionneurs du monde entier. La sérigraphie « BFF Valentine's Day » est une œuvre artisanale imprimée sur papier d'art de haute qualité, qui capture l'essence même du street art. La maîtrise de ce médium par Hijack dans cette édition limitée de 2024, composée de seulement 92 exemplaires signés et numérotés par l'artiste, souligne l'exclusivité et la touche personnelle qui sauront séduire les connaisseurs. Mesurant 20 x 30 cm, cette sérigraphie témoigne du dévouement de l'artiste à la qualité et au savoir-faire. Intimité et iconographie : le langage visuel de l'œuvre d'Hijack L'estampe de Hijack captive le regard par son cœur imposant qui palpite en arrière-plan, symbole universel d'amour et d'affection. Le sujet, une silhouette encapuchonnée, est assis, pensif, absorbé par ses pensées, dégageant une aura de solitude introspective. Cette juxtaposition d'un cœur symbolique et audacieux avec une figure solitaire invite le spectateur à réfléchir à la complexité des relations personnelles et à la nature introspective de l'amour lui-même. Ici, le talent de Hijack brille, mêlant l'immédiateté de la rue et la profondeur de l'expérience individuelle. Le choix d'une palette de couleurs restreinte – le rouge affirmé, le jaune ensoleillé et le bleu turquoise apaisant, sur un fond blanc immaculé, ponctué de pois espiègles – fait écho aux œuvres des pionniers du pop art tout en y insufflant l'audace du street art. La superposition méticuleuse des couches et les contrastes marqués, inhérents à la technique de la sérigraphie, soulignent le savoir-faire de l'artiste et rappellent la cacophonie visuelle des fresques murales et des graffitis. Hijack : une voix singulière dans le street pop et le graffiti Né et élevé dans le creuset culturel de Los Angeles, en Californie, Hijack a été profondément marqué par l'héritage du street art, ce qui a considérablement influencé son parcours artistique. L'anonymat qui entoure souvent les artistes de rue confère une aura de mystère à son œuvre, permettant à celle-ci de communiquer directement avec le public. Son style, caractérisé par des lignes audacieuses, des images au pochoir et un commentaire socio-politique, fait le lien entre expression personnelle et art public. Dans la sérigraphie « BFF Valentine's Day », ce dialogue entre sphère privée et sphère publique se manifeste pleinement. L'œuvre n'est pas seulement un régal pour les yeux ; c'est un instantané d'une émotion profondément personnelle et universellement comprise. En représentant une émotion aussi forte à travers le street art, Hijack invite un public plus large à partager la sentimentalité souvent réservée aux représentations plus traditionnelles de la Saint-Valentin. L'œuvre résonne avec l'esprit du graffiti, où l'environnement joue un rôle crucial dans le récit. De même, la sérigraphie de Hijack brouille la frontière entre espace personnel et exposition publique, invitant la spontanéité de la rue dans l'intimité. Cette œuvre se distingue comme un exemple éloquent de la manière dont les artistes contemporains peuvent fusionner les univers si différents du street art et des beaux-arts, créant des pièces à la fois accessibles et profondément évocatrices. La sérigraphie « BFF Valentine's Day » de Hijack est bien plus qu'une simple représentation de l'amour ou un symbole du pop art urbain ; c'est une interaction entre le spectateur et l'artiste. Chaque estampe, de par sa fabrication artisanale, possède des caractéristiques individuelles – de subtiles variations qui la rendent unique, à l'image des histoires d'amour personnelles qu'elle représente. Le tirage limité amplifie ce lien, assurant à chaque pièce une place particulière dans la continuité du pop art urbain et du graffiti. À travers cette œuvre, Hijack nous invite à réfléchir aux résonances personnelles au sein des manifestations publiques de l'amour et du street art. Avec son iconographie audacieuse et son sujet introspectif, l'estampe capture la double essence du pop art urbain : le public et l'intime, le grandiose et le granuleux. C'est une déclaration d'amour visuelle venue des rues, une lettre d'amour écrite dans le langage du graffiti, et une œuvre qui nous rappelle la profondeur émotionnelle que l'on peut trouver sur les supports les plus inattendus.
$2,188.00
-
Stephanie Buer Impression jet d'encre BFFS par Stephanie Buer
Œuvre d'art BFFS, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti pop culture Stephanie Buer. Stephanie Buer - « BFFS », tirage d'art giclée en édition limitée, signé et numéroté à 35 exemplaires, 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces).
$198.00
-
Shepard Fairey- OBEY Bias by Numbers - Sérigraphie grand format 30x42 de Shepard Fairey - OBEY
Bias by Numbers - Tirage sérigraphique grand format 30X42 4 couleurs, édition limitée, réalisé à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare, artiste pop OBEY. Signé et numéroté, tirage en biais numéroté 76 x 107 cm, édition limitée à 89 exemplaires, 3 juin 2019 « Bias by Numbers » aborde la question des préjugés raciaux dans les forces de l'ordre, le système judiciaire et les médias. Ces préjugés ont une longue histoire, comme en témoignent des statistiques alarmantes : les personnes noires ont cinq fois plus de chances d'être contrôlées et fouillées que les personnes blanches, quatre fois plus de chances de subir un usage excessif de la force, ou quatre fois plus de chances d'être tuées par la police lorsqu'elles sont désarmées. Les statistiques révélant les préjugés raciaux dans les poursuites et les condamnations sont tout aussi éloquentes. Bien que la consommation de drogues récréatives soit aussi répandue dans les communautés majoritairement noires que dans les communautés majoritairement blanches, les condamnations pour possession de drogue sont près de six fois plus fréquentes chez les personnes noires. Ces dernières écopent souvent de peines de prison plus longues que les personnes blanches, ce qui explique que les Afro-Américains soient incarcérés à un taux plus de cinq fois supérieur à celui des Blancs.
$4,011.00
-
Joe King Sérigraphie Big Baby Jesus par Joe King
Big Baby Jesus, édition limitée, sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts, par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$217.00
-
Todd Slater Big Head Todd & The Monsters Red Rock 2006 AP Sérigraphie par Todd Slater
Big Head Todd & The Monsters - Red Rock 2006 - Affiche de concert en édition limitée - Impression sérigraphique artisanale à l'encre métallique 3 couleurs sur papier beaux-arts par Todd Slater. Épreuve d'artiste (EA), 12 x 34 – Sérigraphie 3 couleurs (cuivre métallisé) – Édition numérotée de 200 exemplaires. Big Head Todd au Red Rocks Amphitheater de Morrison, Colorado, le 10 juin 2006.
$213.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Big Proof Forever par Shepard Fairey - OBEY
Big Proof Forever, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Le 31 décembre 2006, DeShaun Dupree Holton, connu sous le nom de Proof, rappeur et acteur américain originaire de Détroit (Michigan), est décédé. Au cours de sa carrière, il a été membre des groupes 5 Elementz, Funky Cowboys, Promatic, Goon Sqwad et D12. Ami d'enfance proche du rappeur Eminem, qui vivait également à Détroit, Proof était souvent l'un de ses MC lors des concerts d'Eminem.
$396.00
-
OG Slick Sérigraphie Big Slick Aloha par OG Slick x The Beautiful Losers
Sérigraphie Big Slick Aloha par OG Slick x The Beautiful Losers , tirée à la main sur un cercle de 30 pouces, papier d'art à bords frangés à la main, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 99 exemplaires (2024). Œuvre d'art circulaire de 30 pouces de diamètre, sérigraphie représentant des mains souriantes tenant une bombe de peinture pulvérisant une fleur hawaïenne. Big Slick Aloha : Une célébration vibrante du pop art de rue hawaïen Big Slick Aloha, œuvre d'OG Slick en collaboration avec The Beautiful Losers, est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti qui capture l'essence de la culture hawaïenne imprégnée d'art urbain. Cette sérigraphie artisanale de 2024 est réalisée sur un disque de 76 cm de diamètre en papier beaux-arts à bords frangés, offrant une expérience tactile et visuelle unique. Limitée à 99 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre combine le motif emblématique du Smiley Face d'OG Slick avec une touche hawaïenne à la fois ludique et significative : des mains tenant une bombe de peinture créent une fleur d'hibiscus éclatante et un arc-en-ciel. OG Slick et le contexte culturel de Big Slick Aloha OG Slick, artiste originaire d'Hawaï, est reconnu pour son art de fusionner la culture graffiti avec le riche patrimoine des îles. Big Slick Aloha illustre parfaitement sa capacité à allier symboles traditionnels hawaïens et techniques contemporaines du street art. L'hibiscus, élément central de l'œuvre, symbolise la beauté et l'identité hawaïennes, tandis que l'arc-en-ciel évoque la splendeur naturelle des îles. L'utilisation par Slick de son emblématique motif du Smiley Face insuffle un sentiment universel de joie et d'unité, reliant la culture locale aux traditions artistiques urbaines du monde entier. Fruit d'une collaboration avec The Beautiful Losers, collectif connu pour ses récits inspirés du street art, cette œuvre témoigne de l'influence durable de la culture hawaïenne sur l'art contemporain. Éléments visuels et symbolisme dans Big Slick Aloha La composition de Big Slick Aloha est à la fois audacieuse et accueillante, avec un fond jaune éclatant qui rayonne d'énergie et de positivité. Le smiley central, orné de mains expressives tenant une bombe de peinture, capture l'esprit ludique et rebelle du graffiti. La bombe libère une délicate fleur d'hibiscus rouge, symbolisant la fierté hawaïenne et la beauté de la nature, tandis qu'un arc-en-ciel traverse l'œuvre, représentant l'espoir et le lien social. Les nuages environnants ajoutent profondeur et mouvement, créant un mélange harmonieux d'images naturelles et urbaines. La forme circulaire souligne l'unité et l'inclusion, rendant l'œuvre universellement attrayante tout en restant fidèle à ses racines hawaïennes. Savoir-faire et attrait de l'édition limitée Big Slick Aloha est une œuvre magistrale de sérigraphie, témoignant du savoir-faire et du souci du détail d'OG Slick. La technique artisanale garantit la vivacité et la précision de chaque couche, tandis que les bords frangés à la main du papier beaux-arts ajoutent une dimension tactile unique. Tirée à seulement 99 exemplaires, chacun signé et numéroté, cette œuvre est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti. Big Slick Aloha célèbre la culture hawaïenne et rappelle le pouvoir universel de l'art d'apporter de la joie, de refléter l'identité et d'inspirer la créativité.
$650.00
-
Tim Doyle SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$229.00
-
Tracie Ching Plus grand à l'intérieur, sérigraphie Doctor Who par Tracie Ching
« Bigger on the Inside » Dr Who, sérigraphie de Tracie Ching, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie 18x24 pouces représentant le vaisseau spatial TARDIS (cabine de police) de Doctor Who. Édition spéciale 50e anniversaire de la série Doctor Who. Plus grand à l'intérieur Doctor Who Sérigraphie de Tracie Ching L'estampe sérigraphique « The Bigger on the Inside » de Tracie Ching, inspirée de Doctor Who, est un hommage saisissant au 50e anniversaire de l'une des séries de science-fiction les plus appréciées de tous les temps. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, créée en 2013, capture l'essence du TARDIS, le vaisseau spatial emblématique du Docteur, dans une composition saisissante et riche en superpositions. Signée et numérotée au dos, et limitée à 40 exemplaires, cette œuvre mêle l'esthétique du street art et du graffiti à une approche futuriste, presque hypnotique. La technique de la sérigraphie lui confère une texture riche et une profondeur remarquable, en faisant une pièce visuellement dynamique, à la fois nostalgique et contemporaine. Concept visuel et conception de l'impression L'interprétation du TARDIS par Tracie Ching joue avec les notions de mouvement et de distorsion temporelle, deux éléments fondamentaux de l'univers de Doctor Who. L'estampe présente de multiples images superposées de la cabine de police bleue, créant un effet de cascade qui suggère que le vaisseau passe d'une dimension à l'autre. Les contours géométriques nets et l'éclairage à fort contraste renforcent l'impression d'énergie cinétique, donnant vie à l'œuvre. Les tons bleu profond, associés à une technique de demi-teintes soigneusement appliquée, confèrent à la pièce une profondeur atmosphérique qui fait écho au mystère et à l'excitation du voyage dans le temps. La typographie joue un rôle important dans la composition, avec le titre « Doctor Who » présenté dans un style épuré et futuriste. L'intégration du logo de la série et de la mention « Le cinquantième anniversaire » en bas de l'estampe souligne le caractère festif de l'œuvre. Cette approche minimaliste et audacieuse permet au TARDIS de rester le point focal tout en rendant hommage à cet événement historique de la série. Cet équilibre entre design graphique et savoir-faire artistique confère à cette estampe un caractère unique, à la fois comme objet de collection et comme œuvre remarquable d'art urbain pop et de graffiti contemporain. Le TARDIS comme icône du street art et du graffiti Le TARDIS fascine depuis longtemps le street art et le graffiti, symbolisant l'aventure, l'évasion et les possibilités infinies du temps et de l'espace. Les artistes de rue l'ont souvent représenté sur des fresques, des pochoirs et des affiches collées, l'intégrant à des décors urbains inattendus pour créer l'illusion de sa matérialisation dans le monde réel. Le design de la cabine de police est une image iconique, immédiatement reconnaissable même pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, ce qui en fait un puissant symbole visuel dans l'art public. L'interprétation du TARDIS par Ching pousse ce concept plus loin en explorant ses propriétés métaphysiques. En illustrant la cabine de police comme si elle oscillait entre différents moments du temps, l'œuvre reflète le fonctionnement du graffiti et du street art : éphémères, en perpétuelle évolution et existant sous de multiples formes. La superposition des couches du TARDIS dans l'œuvre reflète la manière dont le street art se construit souvent, les artistes ajoutant de nouveaux tags, motifs et textures aux œuvres existantes, créant ainsi une toile évolutive de narration visuelle. Ce parallèle entre le voyage dans le temps et la nature fluide du street art et du graffiti renforce l'idée que le TARDIS est bien plus qu'un simple artefact de science-fiction : c'est un symbole de réinvention artistique. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Tirée artisanalement en sérigraphie, « Bigger on the Inside » bénéficie d'un savoir-faire unique, impossible à reproduire numériquement. La superposition des encres, la texture du papier d'art et la précision de l'impression contribuent à son caractère distinctif. Disponible à seulement 40 exemplaires, cette œuvre est une pièce de collection exclusive, fusionnant l'univers de Doctor Who avec l'esthétique du street art et du graffiti. Son tirage limité renforce son attrait, conférant à chaque exemplaire une valeur culturelle et artistique indéniable. Le talent de Tracie Ching pour allier culture pop et techniques graphiques modernes et complexes fait de cette sérigraphie une œuvre phare de l'art urbain contemporain. Sa vision du TARDIS capture l'émerveillement et la magie de Doctor Who tout en repoussant les limites de la narration visuelle. Par sa composition dynamique, ses textures riches et sa profondeur conceptuelle, cette œuvre témoigne de la puissance de l'alliance entre la mythologie de la science-fiction et l'univers expressif et en constante évolution du street art et du graffiti.
$267.00
-
John Vogl Livraison à vélo ! Metropolis Coffee 2014 Sérigraphie par John Vogl
Livraison à vélo ! - Metropolis Coffee 2014 Édition limitée 5 couleurs Sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par John Vogl Artiste de rue graffiti Art pop moderne. L'une des trois affiches réalisées en 2014 pour nos amis de Metropolis Coffee Roasters à Chicago. 45,7 x 61 cm. Cinq trames sur papier français. Édition signée et numérotée à 250 exemplaires. Sortie le 30 octobre 2014.
$106.00
-
Jacob Borshard Affiche de récompense de vélo ! Sérigraphie de Jacob Borshard
Affiche de récompense pour cyclistes ! Édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Jacob Borshard, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2011 à 50 exemplaires. Format : 45,7 x 61 cm. Pee-wee Herman, Pee-wee's Playhouse, télévision, film, vélo, vélo volé. Non signé ni numéroté. Inscription : RÉCOMPENSE DE 10 000 $ POUR TOUTE INFORMATION PERMETTANT DE RETROUVER LE VÉLO VOLÉ. APPELEZ Pee-wee HERMAN AU 354-8567. Affiche de récompense pour les cyclistes ! Sérigraphie de Jacob Borshard L'affiche de récompense pour vélo, une sérigraphie de Jacob Borshard, est un exemple saisissant de street art et de graffiti, mêlant nostalgie, humour et iconographie culturelle. Réalisée en 2011, cette sérigraphie artisanale en cinq couleurs rend hommage à l'un des vélos volés les plus célèbres de la fiction : celui de Pee-wee Herman dans le film culte de 1985, Pee-wee's Big Adventure. L'œuvre combine l'esthétique des affiches de récompense vintage avec des éléments graphiques audacieux, ce qui la distingue au sein du mouvement pop art contemporain. L'influence de Pee-wee Herman sur la culture populaire Pee-wee Herman, le personnage excentrique et attachant créé par feu Paul Reubens, est une figure emblématique de la culture populaire. Son vélo rouge, omniprésent dans le film « Pee-wee's Big Adventure », est devenu un symbole inoubliable de l'émerveillement, de l'aventure et de la passion de l'enfance. Cette estampe de Jacob Borshard capture cet héritage à travers une version revisitée et surdimensionnée de l'affiche fictive de vélo perdu que l'on voit dans le film. Le texte, en rouge et noir gras, imite l'urgence dramatique des véritables affiches d'objets perdus tout en faisant allusion avec humour à l'absurdité d'offrir une récompense exorbitante pour un simple vélo. Éléments d'art urbain pop et graffiti Cette estampe illustre la fusion entre le pop art urbain et le graffiti, grâce à une typographie audacieuse, une palette de couleurs minimaliste et un sujet immédiatement reconnaissable. La technique de sérigraphie artisanale cinq couleurs confère à l'œuvre un effet tactile et superposé, renforçant son aspect rétro. Les dégradés de demi-teintes sur le vélo et le fond imitent l'aspect des vieux journaux, accentuant l'esthétique vintage. Cette approche graphique est caractéristique du pop art urbain contemporain, où les techniques d'impression traditionnelles se mêlent aux commentaires culturels actuels. L'œuvre de Jacob Borshard joue souvent avec la nostalgie et l'humour, ce qui la rend idéale pour les collectionneurs appréciant les œuvres qui font le lien entre l'Amérique classique et une touche urbaine et rebelle. L'inclusion du numéro de téléphone fictif de Pee-wee Herman brouille davantage la frontière entre réalité et fiction de la culture populaire, attirant un public qui affectionne les films cultes et la narration visuelle de la sérigraphie. Édition limitée et de collection Cette estampe, éditée à seulement 50 exemplaires, est une pièce très recherchée par les collectionneurs d'art urbain et de graffiti. Bien que non signée et numérotée, sa rareté et sa valeur culturelle unique en font une acquisition précieuse. Mesurant 45,7 x 61 cm, elle est idéale pour l'exposition, permettant aux fans de Pee-wee Herman et d'estampe contemporaine d'exposer une œuvre à la fois visuellement captivante et culturellement riche. L'estampe sérigraphique « Bike Reward Poster! » de Jacob Borshard célèbre la rencontre entre la culture pop, l'art urbain et les techniques d'impression classiques. En transformant une scène d'un film culte en une œuvre d'art de collection, Borshard perpétue la tradition qui consiste à mêler humour, nostalgie et graphisme pour créer une œuvre visuelle saisissante.
$200.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$317.00
-
Jason Levesque Impression jet d'encre de la biosphère par Jason Levesque
Œuvre d'art Biosphère, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.
$134.00
-
Sentrock- Joseph Anthony Perez Sérigraphie « Bird Kite Skateboarding » par Sentrock - Joseph Anthony Perez
Sérigraphie « Bird Kite Skateboarding » par Sentrock - Joseph Anthony Perez, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Sérigraphie au format 20x16. Sérigraphie « Bird Kite Skateboarding » par Sentrock – Joseph Anthony Perez « Bird Kite Skateboarding » est une sérigraphie saisissante de Sentrock, alias Joseph Anthony Perez. Cette édition limitée, réalisée à la main en 2013, met en lumière le style audacieux et illustratif ainsi que la narration symbolique qui caractérisent son art urbain pop et graffiti. Signée et numérotée à 30 exemplaires, cette œuvre de 50 x 40 cm (20 x 16 pouces) capture une scène à la fois surréaliste et profondément expressive, incarnant les thèmes de la liberté, du mouvement et de la découverte de soi. Par son imagerie dynamique et son énergie brute, cette pièce témoigne du talent de Sentrock pour créer un art à la fois visuellement captivant et émotionnellement puissant. Le symbolisme du mouvement et de l'évasion L'estampe « Bird Kite Skateboarding » de Sentrock représente une silhouette masquée, assise sur un skateboard, se propulsant à l'aide d'un cerf-volant improvisé composé de deux oiseaux attachés par des ficelles. Cette composition évoque immédiatement les thèmes du mouvement, de l'évasion et du désir de voler. La silhouette masquée, motif récurrent dans l'œuvre de Sentrock, suggère un récit plus profond sur l'identité et la transformation. Le masque d'oiseau est souvent un symbole de liberté, de résilience et de capacité à surmonter les difficultés. Les oiseaux, à la fois guides et moteurs, renforcent l'idée d'explorer de nouvelles possibilités. Le skateboard lui-même est une représentation de la culture jeune, de la rébellion et de l'expression de soi. Le skateboard est depuis longtemps associé à la transgression des normes sociales et à l'utilisation des espaces urbains comme support de créativité. En intégrant cet élément à l'estampe, Sentrock inscrit son œuvre dans l'esprit du street art et du graffiti, où le mouvement, la prise de risque et l'indépendance sont célébrés. La posture à la fois détendue et déterminée de la silhouette suggère à la fois maîtrise et abandon, une acceptation de l'imprévisibilité de la vie tout en avançant avec détermination. Esthétique du street art pop et du graffiti La composition visuelle de « Bird Kite Skateboarding » reflète la forte sensibilité graphique qui caractérise le travail de Sentrock. L'utilisation audacieuse du noir et blanc sur un fond rouge vibrant crée un impact immédiat, attirant immédiatement le regard sur le contraste saisissant entre la figure et son environnement. Le trait, brut et expressif, capture la texture et le mouvement avec une intensité illustrative qui semble prendre vie sur le papier. Cette estampe incarne l'énergie DIY du street art et du graffiti, où la simplicité de la forme amplifie la complexité du sens. Le contraste élevé permet au récit d'occuper le devant de la scène, rendant les émotions et le symbolisme de l'œuvre plus accessibles. L'utilisation par Sentrock de la sérigraphie artisanale souligne davantage la dimension humaine de l'œuvre, renforçant l'authenticité et le savoir-faire qui la caractérisent. Le tirage en édition limitée ajoute une touche d'exclusivité, faisant de cette estampe une œuvre convoitée par les collectionneurs d'art urbain contemporain. Le lien narratif et émotionnel L'art de Sentrock explore souvent les parcours personnels, la résilience et le désir de dépasser ses limites. « Bird Kite Skateboarding » ne fait pas exception, capturant un moment d'évasion onirique à la fois porteur d'espoir et introspectif. La figure masquée, élément emblématique de son œuvre, représente la dualité entre dissimulation et découverte de soi. L'anonymat du personnage permet aux spectateurs de projeter leurs propres expériences sur la scène, rendant le récit universellement accessible. Les oiseaux, symbolisant le guide et la libération, tirent la figure vers l'avant, renforçant l'idée que des forces extérieures – rêves, aspirations ou luttes personnelles – contribuent à façonner notre chemin. Cette œuvre résonne en chacun de ceux qui ont déjà ressenti le besoin de s'évader, de s'adapter ou de tracer leur propre voie. Sa capacité à susciter de telles émotions en fait une pièce majeure dans l'œuvre grandissante de Sentrock. « Bird Kite Skateboarding » témoigne de la maîtrise de Sentrock en matière de street art et de graffiti. Par une composition à la fois simple et puissante, il saisit l'essence du mouvement, de la liberté et de l'expression de soi. Cette sérigraphie en édition limitée témoigne non seulement de sa vision artistique, mais se fait également l'emblème de la résilience, ce qui en fait une pièce de choix pour toute collection d'art urbain contemporain.
$475.00
-
John Vogl Bird on Bike Sérigraphie par John Vogl
Oiseau à vélo, édition limitée, sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. ED 2
$103.00
-
Conrad Roset Oiseau Oysho Giclee Print par Conrad Roset
Œuvre d'art Bird Oysho, impression giclée en édition limitée sur papier 330 g/m² par l'artiste de graffiti de la culture pop Conrad Roset.
$103.00
-
Hsiao Ron Cheng Birdcage Girl Giclee Print par Hsiao Ron Cheng
Œuvre d'art Birdcage Girl, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Hsiao Ron Cheng. Hsiao Ron Cheng, un artiste exceptionnel originaire de Taipei, à Taïwan, et membre du collectif d'artistes Prisma.
$217.00
-
Jon Smith Sérigraphie Birds Blue par Jon Smith
Oiseaux - Édition limitée bleue, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts par Jon Smith, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$201.00
-
Jon Smith Sérigraphie Birds Pink par Jon Smith
Oiseaux - Édition limitée rose, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts par Jon Smith, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2012. Format de l'œuvre : 12 x 16 pouces. Oiseaux - Sérigraphie rose de Jon Smith « The Birds - Pink », une sérigraphie de Jon Smith, est une œuvre visuellement saisissante qui mêle des éléments de street art et de graffiti à une technique d'impression artisanale raffinée. Créée en 2012, cette sérigraphie trois couleurs fait partie d'une édition très limitée à seulement 30 exemplaires. Caractérisée par des motifs complexes et des couleurs vibrantes, l'œuvre incarne l'approche unique de Smith en matière de pop art moderne : une composition audacieuse et une palette de couleurs expressive créent une pièce mémorable et captivante. L'impact visuel et symbolique de l'œuvre d'art L'élément central de « Birds - Pink » est une grande chouette stylisée entourée d'une multitude de petits oiseaux, formant une composition envoûtante et dynamique. Les tons chauds de rose, d'orange et de noir créent un contraste saisissant avec le motif doux du fond, conférant à l'œuvre une richesse et une profondeur remarquables. L'utilisation de textures en demi-teintes et de formes abstraites lui donne une dimension onirique, évoquant à la fois une esthétique moderne et traditionnelle. La chouette, souvent associée à la sagesse et au mystère, occupe une place centrale, tandis que les petits oiseaux apparaissent dans une disposition presque rythmée, suggérant mouvement, communauté et interconnexion. La capacité de Jon Smith à fusionner des détails minutieux avec des éléments graphiques audacieux témoigne de sa maîtrise de la sérigraphie. L'impression artisanale garantit de légères variations sur chaque exemplaire de cette édition limitée, faisant de chaque tirage une œuvre d'art unique. L'équilibre subtil entre le fond orné, semblable à de la dentelle, et les couleurs vives et unies des oiseaux accentue la profondeur et la texture de la composition. Esthétique du street art pop et du graffiti Cette œuvre incarne l'essence même du street art et du graffiti en transformant un sujet familier en une forme stylisée et captivante. Le mouvement organique des formes d'oiseaux rappelle le style du graffiti, tandis que le motif détaillé du fond évoque les arts décoratifs classiques. L'interaction entre les motifs structurés et les formes libres des oiseaux crée une harmonie au sein de l'œuvre, reflétant la spontanéité et la précision souvent caractéristiques du street art. Le travail de Jon Smith intègre fréquemment des influences issues de la culture pop, de la nature et des motifs abstraits, ce qui rend son style reconnaissable et distinctif. L'association de teintes rose vif et orange avec des contours noirs profonds fait écho à l'audace du graffiti, tandis que la précision de la sérigraphie garantit un rendu raffiné et soigné. Édition limitée et de collection Édition limitée à 30 exemplaires numérotés et signés, « Birds - Pink » est une pièce rare et très recherchée par les amateurs d'estampe contemporaine, de pop art urbain et de graffiti. Mesurant 30 x 40 cm, son format est idéal pour l'exposition et offre un équilibre parfait entre la finesse des détails et l'audace du design. Sa disponibilité limitée renforce son exclusivité et en fait une acquisition précieuse pour les collectionneurs en quête d'œuvres uniques et captivantes. La sérigraphie « Birds - Pink » de Jon Smith est une remarquable fusion d'esthétique urbaine moderne, d'influences pop art et de maîtrise de l'estampe. Par sa composition expressive et ses choix de couleurs dynamiques, l'œuvre capture l'essence de la spontanéité artistique tout en témoignant d'un savoir-faire exceptionnel.
$121.00
-
Shepard Fairey- OBEY Ensemble d'estampes du portfolio Birdsong Project, Shepard Fairey OBEY x Artistes divers
Ensemble de sérigraphies Birdsong Project Portfolio par Shepard Fairey OBEY x Artistes divers sur papier d'art, édition limitée. 2023. Chaque exemplaire est signé par l'artiste. Coffret signé par Shepard Fairey et numéroté. Édition limitée à 250 exemplaires. Œuvre sérigraphiée 30,5 x 30,5 cm. Coffret de 20 estampes sérigraphiées issues du portfolio « Birdsong Project », composé de 20 estampes différentes réalisées par divers artistes. Artistes représentés : Brian Calvin, Danny Romeril, Deedee Cheriel, Duke Riley, Eggpicnic, Ernesto Yerena, Faith47, Isobel Harvey, Jim Houser, Joonbug, Kevin Earl Taylor, Keya Tama, Lovehawk, Mark Mothersbaugh, Monica Canilao, Ravi Zupa, Shepard Fairey, Sophie Wake, Tim Biskup et TOMO77. Oiseaux dans l'univers du pop art urbain et du graffiti Les oiseaux, en tant que motifs, possèdent une portée universelle et une signification symbolique qui transcendent les cultures, ce qui en fait un sujet récurrent dans le street art et le graffiti. Ils symbolisent souvent la liberté, la transcendance et la paix, des concepts en accord avec l'esprit libérateur du street art. La représentation des oiseaux dans ce genre peut aller de fresques réalistes célébrant la biodiversité à des icônes stylisées servant de métaphores pour des idéaux sociaux et politiques. La flexibilité de l'imagerie aviaire permet aux artistes de rue et pop d'explorer des thèmes allant de l'écologique au fantastique. En milieu urbain, où le béton étouffe souvent la verdure, la représentation des oiseaux peut être un rappel poignant du monde naturel qui persiste au cœur du paysage urbain. Ils peuvent contraster avec le décor urbain ou s'y intégrer harmonieusement, incarnant la tension et l'équilibre entre le naturel et l'artificiel. Symbolisme et technique dans l'art aviaire Dans le street art et le pop art, les oiseaux peuvent être représentés de multiples façons. Par exemple, une colombe peut symboliser la paix ou, au contraire, aborder les thèmes de la guerre et des violences urbaines. Les techniques artistiques employées varient considérablement : des rendus photoréalistes et élaborés, célébrant la beauté de ces créatures, aux interprétations abstraites et géométriques, réduisant leurs formes à l’essentiel. La diversité des espèces d’oiseaux offre une riche palette aux artistes, leurs couleurs et motifs étant une source d’inspiration inépuisable pour l’expérimentation visuelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, la représentation des oiseaux est à la fois une célébration de la biodiversité et un défi artistique, incitant les artistes à saisir l’essence de ces créatures de manière novatrice. L'impact culturel de l'art sur le thème des oiseaux L'art ornithologique a le potentiel d'avoir un impact culturel significatif, notamment dans le contexte de la sensibilisation à l'environnement et des efforts de conservation. Le street art et le graffiti mettant en scène des oiseaux peuvent attirer l'attention sur le sort des espèces menacées ou sur l'importance des espaces verts urbains. De plus, ces œuvres peuvent contribuer au bien-être esthétique et psychologique des citadins, en leur offrant des moments de beauté et de réflexion au cœur de l'agitation urbaine. La reconnaissance universelle des oiseaux signifie également que l'art aviaire possède un large attrait et peut transcender les barrières linguistiques et culturelles. Cela fait des oiseaux un sujet idéal pour l'art public destiné à impliquer des publics divers et à favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté et une appréciation partagée de la nature. Les oiseaux sont un sujet dynamique et multiforme dans le street art et le graffiti, servant de symboles de liberté, d'agents de beauté et de rappels du monde naturel. Leur représentation artistique peut aller du littéral au symbolique, du réaliste à l'abstrait, chaque interprétation offrant une facette différente de sens et de valeur esthétique. Les œuvres représentées sur l'image que vous avez fournie englobent probablement un large éventail de ces approches artistiques, reflétant le riche potentiel de l'imagerie aviaire pour inspirer et susciter la réflexion à travers la toile vibrante du street art et du pop art.
$2,188.00
-
Saber GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$591.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$1,769.00
-
Kathy Ager Estampe giclée AP « Citron amer » de Kathy Ager
Bitter Lemon AP Artist Proof Giclee Print de Kathy Ager Artwork Limited Edition Print on 300gsm Smooth Fine Art Paper Signa Fine Art Paper Graffiti Pop Street Artist. Épreuve d'artiste (EA) 2020, signée et marquée, édition limitée, format 18 x 24 pouces. Aperçu de l'estampe giclée « Bitter Lemon AP » de Kathy Ager Tirages en édition limitée dans le domaine du street art pop et du graffiti L'œuvre « Bitter Lemon AP » de Kathy Ager est un exemple remarquable de la fusion entre l'art classique et l'art urbain contemporain, notamment le graffiti. Cette édition limitée, imprimée en giclée et parue en 2020, met en lumière le style unique d'Ager, qui fait le lien entre tradition et modernité en s'inspirant de motifs classiques et en les réinterprétant avec une fraîcheur qui séduit les amateurs d'art contemporain. Signée et estampillée « Épreuve d'artiste » (EA), cette pièce fait partie d'une collection unique qui se distingue par son exclusivité et sa valeur artistique. La signification de « Bitter Lemon AP » dans l’œuvre de Kathy Ager L'œuvre « Bitter Lemon AP » est composée avec une attention remarquable aux détails, une caractéristique du travail d'Ager. Elle met en scène une urne grecque classique associée à des éléments modernes tels qu'un citron tranché et acidulé et un couteau décoratif. Le contraste entre ces objets d'art intemporels et ces objets du quotidien crée un dialogue entre passé et présent, un thème récurrent dans l'œuvre d'Ager. La fumée qui s'échappe de l'urne dynamise la nature morte, suggérant une narration au-delà de l'instant figé capturé par l'estampe. Cette œuvre de 45,7 x 61 cm est imprimée sur du papier d'art Signa Smooth de 300 g/m², garantissant la préservation des nuances de texture et de la profondeur des couleurs, et contribuant à l'expérience tactile souvent perdue dans les reproductions d'art urbain. Les épreuves d'artiste dans le contexte des œuvres d'art de collection Le concept d'épreuve d'artiste est une tradition ancestrale en gravure. Traditionnellement, ces épreuves étaient les premiers tirages réalisés à partir d'une nouvelle série de plaques, utilisés par l'artiste pour vérifier la qualité et la fidélité de l'image imprimée à l'œuvre originale. De nos jours, les épreuves d'artiste comme « Bitter Lemon AP » symbolisent le prestige et la rareté, souvent plus recherchées que les éditions courantes en raison de leur nombre limité et de l'implication plus directe de l'artiste dans leur production. La signature de Kathy Ager et la mention AP attestent de son approbation directe de l'œuvre, ce qui en fait une pièce de collection prisée des amateurs de street art et de graffiti. Interprétation et symbolisme dans « Bitter Lemon AP » L'interprétation de « Bitter Lemon AP » invite à analyser la juxtaposition au sein de sa composition. L'urne, souvent symbole de mortalité et du passé, contraste avec le citron éclatant, symbole de vie et d'expérience sensorielle. Ce jeu d'éléments interroge la nature éphémère de l'existence et la beauté des instants fugaces. L'œuvre d'Ager encourage souvent les spectateurs à établir des liens entre les éléments visuels qu'elle présente, les incitant à une réflexion plus profonde sur les expériences personnelles et collectives. En observant « Bitter Lemon AP », on apprécie la manière dont Kathy Ager explore la relation complexe entre le street art et le canon artistique plus traditionnel. Son œuvre, profondément ancrée dans les motifs classiques, parle le langage de la culture contemporaine, lui permettant de communiquer efficacement avec un large public. L'édition limitée « Bitter Lemon AP » témoigne du talent artistique d'Ager et illustre sa capacité à transformer le familier en une œuvre riche de sens et de signification nouveaux, au sein du street art et du graffiti.
$380.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Black & Blue Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Black & Blue Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop Obey. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. Explorer les profondeurs de la sédation Black & Blue dans Bloom par Shepard Fairey Dans le domaine du street art et du graffiti, l'œuvre « Black & Blue Sedation in Bloom » de Shepard Fairey se distingue par sa profonde dimension narrative. Connu pour sa campagne percutante OBEY, Fairey est un artiste américain né le 15 février 1970, dont le travail transcende la simple stimulation visuelle pour susciter le débat sur les enjeux sociaux et politiques. La série de sérigraphies de 2021 en est la parfaite illustration : chaque pièce est tirée à la main sur un papier d'art crème moucheté, garantissant l'authenticité tant recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Tirée d'une édition limitée à seulement 150 exemplaires dans le monde, chaque œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) crée un lien intime avec son public, chaque exemplaire étant signé et numéroté par Fairey lui-même. Symbolisme et collaboration dans l'œuvre de Fairey La collaboration de Fairey avec Gordon Cheung constitue le fil conducteur de cette série. Ensemble, ils se sont aventurés dans une exploration poignante du sentiment anti-asiatique, incarné par l'histoire tragique de Vincent Chin. C'est dans ce contexte que le coquelicot, motif récurrent dans l'œuvre de Fairey, prend toute sa signification. Symbolisant la paix, la mort, le sommeil et l'apaisement, les coquelicots se détachant sur le fond noir et bleu austère invitent à une dichotomie entre beauté et tragédie, plaisir et douleur, apaisement et éveil. Cette œuvre d'art se veut un vecteur de dialogue, incitant le spectateur à se confronter au vernis séduisant de la culture populaire qui masque souvent des maux de société plus profonds. À travers le tissage complexe des motifs de coquelicots, Fairey cherche à attirer le regard des spectateurs, pour mieux les confronter aux dures réalités de la complaisance et de l'ignorance, qu'il attribue aux distractions du divertissement, à la toxicomanie et au matérialisme. L'influence de Fairey sur le street art et la conscience sociale L'influence de Fairey sur le street art ne se mesure pas seulement à ses contributions visuelles, mais aussi au discours palpable que ses œuvres suscitent. « Black & Blue Sedation in Bloom » transcende sa fonction décorative pour devenir un rappel silencieux et pourtant criant de la nécessité de rester vigilant dans un monde saturé de distractions. Les bleus profonds et les noirs intenses contrastent avec les nuances crème, créant une tension visuelle qui reflète la tension sociale que Fairey cherche à exprimer. Au-delà de l'esthétique se cache une réflexion critique sur le concept de sédation dans un contexte sociétal : comment la beauté et l'art peuvent à la fois inspirer et anesthésier. En ce sens, l'œuvre de Fairey est un appel à l'action, une élégie à la prise de conscience sous la forme d'un street art, et un acte symbolique de graffiti qui marque la conscience de ceux qui le regardent. Cette série représente l'essence même du parcours artistique de Fairey : éveiller, provoquer et inspirer le changement par le biais du street art. L'héritage continu de Shepard Fairey dans l'art et l'activisme L'estampe « Black & Blue Sedation in Bloom » s'inscrit pleinement dans l'héritage de Shepard Fairey, un héritage marqué par une quête inlassable de commentaire social à travers l'art. Toujours actif et installé à Los Angeles, en Californie, Fairey demeure une figure incontournable de la fusion entre l'esthétique du street art et l'activisme social. Cette œuvre, à l'instar de nombreuses autres, témoigne de son engagement indéfectible envers l'art comme vecteur d'éveil social. En tant qu'artiste, Fairey continue de repousser les limites traditionnelles du street art, utilisant sa notoriété pour aborder les thèmes de la complaisance politique et de l'ignorance sociale. Avec chaque estampe de la série « Black & Blue Sedation in Bloom », il invite le public à une expérience visuelle et cognitive qui relève autant de l'introspection que de la critique. Ainsi, l'œuvre de Fairey demeure un fil conducteur essentiel de l'art contemporain, tissant sans cesse des récits qui captivent et résonnent auprès d'un public bien au-delà des galeries traditionnelles, jusque dans la rue, là où vibre la conscience collective.
$676.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Black & Cream Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Black & Cream Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop Obey. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. La sédation en fleurs : un dialogue visuel sur la complaisance par Shepard Fairey Shepard Fairey, artiste de rue contemporain américain, graphiste, activiste, illustrateur et fondateur de la marque OBEY Clothing, est depuis longtemps une figure de proue du mouvement pop art urbain. Né le 15 février 1970, il s'est fait connaître grâce à sa campagne d'autocollants « Andre the Giant Has a Posse », qui a donné naissance à l'emblématique logo « OBEY ». Son œuvre se caractérise par un commentaire socio-politique incisif, profondément ancré dans la tradition du graffiti et de l'engagement citoyen. Acteur actif du monde de l'art, il vit à Los Angeles, en Californie, où il continue d'influencer le débat autour du pop art urbain. En 2021, Shepard Fairey a présenté la série de sérigraphies « Sedation in Bloom », une édition limitée à 150 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste. Cette œuvre se distingue par son contraste saisissant de noir et de crème, qui plonge le spectateur dans un tableau floral à la fois esthétique et porteur de sens. Le papier beaux-arts crème moucheté offre un fond délicat aux lignes audacieuses et aux motifs complexes qui caractérisent l'œuvre. Mesurant 45,7 x 61 cm, ces estampes témoignent du savoir-faire de Fairey en matière de sérigraphie, une technique qu'il a maîtrisée au fil de décennies de pratique. Le symbolisme de la sédation dans Bloom « Sedation in Bloom » est bien plus qu'un simple plaisir visuel. L'œuvre porte en elle un récit profond, tissé par Fairey, qui aborde des problématiques historiques et contemporaines. L'utilisation des coquelicots y est particulièrement significative. Souvent associés au souvenir et aux conséquences des conflits, les coquelicots symbolisent aussi le sommeil, la paix, voire la mort. Sous la plume de Fairey, ces fleurs incarnent la dualité de la beauté et de la distraction, un motif qui traduit les inquiétudes de l'artiste face à la complaisance de la société. Sa collaboration avec l'artiste sino-britannique Gordon Cheung a en partie inspiré cette estampe. Ensemble, ils ont traité du meurtre de Vincent Chin et exploré le thème du sentiment anti-asiatique dans la culture occidentale. En intégrant ces fleurs à son art, Fairey invite le spectateur à une réflexion plus profonde. C'est un appel à lever le voile sur la beauté pour révéler les problèmes sociétaux sous-jacents qui restent souvent ignorés en raison des effets sédatifs du divertissement, du consumérisme et d'autres formes de distraction qui plongent les sociétés dans la passivité. Impact sur le street art, le pop art et le graffiti L'influence de Fairey sur le street art et le graffiti est immense. Ses œuvres font souvent le lien entre art et activisme, incitant les spectateurs à s'interroger sur leur rôle dans un contexte socio-politique plus large. « Sedation in Bloom » est une œuvre décorative qui recèle un message plus profond et plus engagé, un appel à la prise de conscience et à l'action. Elle invite à réfléchir sur la manière dont la sédation, sous ses multiples formes, conduit à la passivité politique et à l'ignorance sociale. Dans le street art, qui se nourrit de visibilité et d'accessibilité, l'œuvre de Fairey se distingue par sa capacité à capter l'attention et à susciter la réflexion dans l'espace public. Cette estampe en particulier témoigne du pouvoir durable du street art à commenter et influencer la culture contemporaine. Son édition limitée, ainsi que sa réalisation artisanale, renforcent son attrait, garantissant l'unicité de chaque exemplaire et sa valeur en tant qu'objet de collection et sujet de discussion. Le dévouement de Shepard Fairey à son art et à son message confirme l'importance du street art comme plateforme de contestation, de dialogue et de changement. « Sedation in Bloom » de Shepard Fairey est une œuvre marquante qui s'inscrit pleinement dans le parcours de l'artiste. Elle incarne l'essence même de sa vision du street art et du graffiti, qui continue de brouiller les frontières entre art savant et art populaire, entre galerie et rue. À travers cette œuvre, Fairey capture la beauté intrinsèque du monde qui nous entoure et notre responsabilité de rester attentifs et de questionner le monde qui nous entoure. Par son travail, Fairey affirme que l'art n'est pas seulement un objet de contemplation, mais un outil d'éveil.
$676.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Black & Red Sedation in Bloom » de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Black & Red Sedation in Bloom de Shepard Fairey - OBEY Tirée à la main sur papier d'art Cream Speckletone, édition limitée. Artiste de la culture pop Obey. 2021 Signé par Shepard Fairey - OBEY & Édition limitée numérotée de 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24. Série d'estampes sérigraphiques « Sedation in Bloom ». « J'ai initialement créé ce motif de coquelicot dans le cadre d'une collaboration avec l'artiste Gordon Cheung. Dans notre œuvre, nous abordions le meurtre tragique de Vincent Chin et l'utilisation historique d'images et de symboles anti-asiatiques dans la culture occidentale. Le coquelicot est une fleur magnifique aux multiples interprétations symboliques, telles que la paix, la mort, le sommeil et la sédation. J'intègre souvent des motifs floraux et décoratifs à mon art pour captiver le regard et rendre les concepts complexes plus accessibles. Cependant, l'attrait décoratif peut endormir les consciences et les détourner de problèmes sociaux plus importants. Qu'il s'agisse de divertissement, d'alcool, de drogues ou de consommation ostentatoire, je pense que la sédation est une cause majeure de complaisance et d'ignorance sur les plans social et politique. Ces estampes « Sedation In Bloom » ont une double fonction : offrir une échappatoire décorative et nous rappeler de rester vigilants ! » – Shepard Fairey – OBEY. Black & Red Sedation in Bloom de Shepard Fairey : un manifeste visuel Dans l'univers éclectique du street art et du graffiti, la sérigraphie « Black & Red Sedation in Bloom » de Shepard Fairey témoigne avec force de la profondeur d'expression propre à ce genre. Cette œuvre fait partie d'une série captivante de l'artiste américain Frank Shepard Fairey. Reconnu pour son talent à interpeller le public à travers son art, Fairey a créé cette série en 2021, et elle porte la signature de son style, mêlant avec brio esthétique et message. Symbolisme et commentaire social dans les estampes de Fairey Cette œuvre, tirée à la main sur un papier d'art crème moucheté, est une édition limitée à seulement 150 exemplaires. Chaque estampe, mesurant 45,7 x 61 cm, est méticuleusement signée et numérotée par l'artiste, garantissant son exclusivité et son lien avec le parcours artistique de Fairey. Le contraste saisissant du rouge sur le noir est non seulement visuellement captivant, mais aussi symboliquement lourd, représentant des coquelicots qui, traditionnellement, symbolisent la paix et le sommeil, mais qui sont également associés à la mort et à la sédation. La démarche artistique de Fairey consiste souvent à tisser des motifs floraux et décoratifs pour captiver le regard du spectateur, rendant ainsi les messages sous-jacents de l'œuvre plus accessibles et engageants. La beauté envoûtante des coquelicots dans cette estampe est délibérée : elle invite le spectateur à une réflexion plus profonde sur la nature de la distraction et de la sédation dans la société moderne. Fairey suggère qu'une telle beauté peut détourner l'attention des problèmes sociaux cruciaux, plongeant la population dans la complaisance et favorisant une culture de l'inaction politique. Le pouvoir du pop art urbain dans le discours public La collaboration de Fairey avec l'artiste Gordon Cheung sur le concept de cette série d'estampes souligne leur engagement commun à aborder des problèmes graves tels que le meurtre de Vincent Chin et la perpétuation des stéréotypes anti-asiatiques. L'estampe « Black & Red Sedation in Bloom » transcende sa simple dimension esthétique. Elle nous rappelle avec force la nécessité de rester vigilants et conscients dans un monde trop souvent engourdi par les distractions du divertissement, la toxicomanie et la surconsommation. Selon Fairey lui-même, cette série remplit une double fonction : elle offre une immersion décorative et nous invite à rester attentifs et critiques face aux récits du monde. L'utilisation de coquelicots au sein de motifs décoratifs luxuriants confère une signification à plusieurs niveaux, incitant le public à s'engager face aux problèmes de société plutôt que de se réfugier dans le calme trompeur que la beauté peut parfois promettre. À travers cette série saisissante, Fairey continue de démontrer le rôle influent du pop art urbain comme moyen d'expression critique et comme cri de ralliement pour une prise de conscience collective.
$676.00
-
Brandon Sopinsky Dessin au crayon de couleur original de barbe noire par Brandon Sopinsky
Œuvre originale unique de Barbe Noire, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky. Dessin original aux crayons de couleur de Barbe Noire par Brandon Sopinsky (2013)
$352.00
-
Stay High 149- Wayne Roberts Carnet de dessin graffiti Black Book par Stay High 149 - Wayne Roberts
Carnet de croquis personnel original Black Book Graffiti par Stay High 149 - Wayne Roberts. Style street art moderne, tags, gribouillis, dessins, peintures et réflexions artistiques. STAYHIGH149 x Carnet noir de 2003, signé et tagué. Techniques mixtes : marqueur, peinture aérosol, acrylique, autocollant, graffiti. Format 21,6 x 27,9 cm. Bon état, quelques traces d'usure et quelques pages manquantes. Ce carnet noir unique a appartenu au légendaire STAYHIGH149, véritable icône de l'histoire du graffiti. Bien plus qu'un simple carnet de croquis, c'est un artefact culturel digne des collections muséales. À l'intérieur, vous découvrirez plus de 130 pages remplies de tags et d'œuvres authentiques et bruts, non seulement de STAYHIGH149, mais aussi de son proche collaborateur Dead Leg et de figures influentes comme TRACY 168, entre autres. Ce carnet noir regorge d'histoire visuelle. La quatrième de couverture est également ornée, offrant un aperçu complet de l'art underground d'une époque. Livre noir historique de la légende du graffiti STAYHIGH149 Ce carnet de croquis original est une pièce d'une rareté et d'une importance culturelle exceptionnelles, directement liée à Wayne Roberts, alias STAYHIGH149. Figure emblématique des débuts du graffiti new-yorkais, STAYHIGH149 a marqué le mouvement de son empreinte indélébile grâce à son tag iconique « smoker » et à ses lettres stylisées. Ce carnet noir n'est pas un simple recueil de pages : c'est un objet digne d'un musée, révélant l'âme de la culture graffiti des années 1970 et 1980 à travers le regard de ses pionniers. Signé et annoté de bout en bout, il a été activement utilisé au début des années 2000, constituant une véritable capsule temporelle visuelle de la créativité, de la fraternité et de l'énergie brute de la rue. Pages taguées à la main de l'école originelle du graffiti Ce carnet noir, de format 21,6 x 27,9 cm, renferme plus de 130 pages de tags, de throw-ups, de personnages et de croquis bruts, chacun recouvert de feutres, de peinture en aérosol, d'autocollants et de techniques mixtes. Certaines pages sont raturées ou usées, témoignant du temps qui passe et de l'usage fréquent qu'en ont fait l'artiste et son entourage. On y retrouve la présence de Dead Leg, collaborateur de confiance de STAYHIGH149, ainsi que des œuvres et des dédicaces d'autres figures emblématiques comme TRACY 168. Ces créations ne sont pas mises en scène : brutes, spontanées et pleines de style, elles comptent parmi les œuvres de street art et de graffiti les plus authentiques qui nous soient parvenues. Certaines pages sont saturées de couleurs, tandis que d'autres présentent des traits rapides et des dessins de personnages iconiques. Condition physique et intégrité artistique Ce carnet noir unique en son genre porte les marques de son utilisation : certaines pages sont manquantes, beaucoup sont usées sur les bords et quelques-unes présentent des traces de feutre. Pourtant, cela ne fait que renforcer son authenticité en tant qu'outil et compagnon de l'une des figures les plus visionnaires du graffiti. La couverture est richement ornée d'encre et de peinture, et le dos arbore des phrases comme « La Voix du Ghetto », un message qui s'inscrit pleinement dans l'héritage de Wayne Roberts. À l'intérieur, le mélange de lettres bulles, de tags classiques et de dessins stylisés représente des décennies de tradition artistique urbaine, transposées des rames de métro et des murs de la ville sur une toile personnelle. Héritage immortalisé par l'art urbain pop et le graffiti Ce livre noir n'est ni une reproduction ni une rétrospective. C'est une archive vivante de l'histoire du graffiti, créée par celles et ceux qui ont bâti cette culture depuis ses origines. STAYHIGH149 demeure une figure emblématique du graffiti, et cet ouvrage reflète la camaraderie, l'influence et la détermination sans faille qui ont marqué toute une époque. Il illustre avec force comment le street art et le graffiti ont dépassé les frontières des rues pour devenir une forme d'expression contemporaine reconnue. Ce livre noir offre une occasion unique de découvrir le monde de l'art underground tel qu'il était : personnel, authentique et immortel.
$10,000.00
-
Kaws- Brian Donnelly Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws
Carnet de graffitis Black Book, dessin, pratique de gribouillage, journal personnel par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Delk x Comet x Kaws, tag, gribouillis, dessins, peintures et œuvres d'art de pensée de style street pop moderne. Carnet de croquis noir, format 21,9 x 21,6 x 2,5 cm (8,5 x 11 pouces), signé et tagué. Dessins originaux au marqueur, à la bombe, à l'acrylique et aux autocollants. Recueil de graffitis d'artistes variés, vers 1994. Ce carnet à couverture rigide présente les tags et signatures originaux de divers artistes, dont Kaws, ZiNk, Psycho Seen, TC5 et Totem du crew TC5. Il contient de nombreux dessins en couleur, une multitude de tags et de dessins au marqueur, ainsi que des notes personnelles, d'anciens numéros de téléphone, des adresses de lieux de rencontre, des idées et des informations privées sur le crew. 50 pages, couverture comprise (et de nombreuses pages blanches). On y trouve également les tags IBM, Squad One, Pilot et MPV. Carnet de graffitis Black Book par TC5 x Totem x Psycho x ZiNk x Kaws Ce carnet de croquis noir de 1994 immortalise un moment exceptionnel de l'histoire du graffiti, témoignant de la convergence des styles, de la rébellion et de l'expérimentation créative de certains des membres les plus influents du crew TC5. Ce livre relié de 21,6 x 27,9 cm est bien plus qu'un simple carnet de croquis : c'est une archive profondément personnelle de l'énergie brute de la rue. On y trouve des dessins vibrants au marqueur, des superpositions d'autocollants, des illustrations détaillées de personnages, des remplissages, des exercices de throw-up, des notes personnelles et des tags signés par des membres fondateurs comme Totem, Psycho, ZiNk, Delk, Comet, Seen et Kaws. Le carnet mentionne également des pseudonymes et des crews parallèles tels que IBM, MPV et Squad One, offrant un aperçu riche et complexe des sous-groupes de graffiti interconnectés qui ont sévi à New York durant l'âge d'or de la culture du carnet noir. Évolution des tags et art pop urbain et graffiti Les entrées de ce journal reflètent la fusion de l'esthétique wildstyle traditionnelle du graffiti avec les sensibilités graphiques qui influenceront plus tard le Street Pop Art. Chaque page révèle une combinaison de pratique et de performance : des contours de tags d'une précision chirurgicale, des remplissages psychédéliques, des collages de fragments de flyers et des croquis de personnages pleins d'humour et d'attitude. Des artistes comme ZiNk et Psycho ont démontré leur maîtrise technique des lettres en relief tout en les superposant à des personnages ludiques et des décors surréalistes. Le premier tag de Kaws, que l'on retrouve ici sous les noms FC et TC5, témoigne de l'influence naissante de son iconographie fusionnant le dessin animé et l'art contemporain, qui deviendra par la suite sa signature dans les beaux-arts et sur les plateformes commerciales. L'héritage du format Livre noir Bien avant les archives numériques, les carnets noirs étaient au cœur de la culture graffiti. Ils servaient de galeries itinérantes, de lieux d'entraînement et de plateformes de communication intimes entre les graffeurs. Ce carnet en particulier, avec ses tags personnels, ses adresses secrètes, ses numéros de téléphone et ses réflexions, révèle que le graffiti était bien plus qu'une simple expression extérieure : c'était une vie intérieure. Le style agressif de Totem, l'iconographie urbaine stylisée de Delk et les fragments de wildstyle classiques de Comet témoignent d'années d'expérimentation sur les voies ferrées, couchées sur le papier. MPV et IBM apparaissent fréquemment griffonnés sur les stickers et les bordures, et si la signification précise d'IBM dans ce contexte reste ambiguë, on le retrouve systématiquement à côté de tags respectés et il est synonyme de respect au sein du crew. Poids culturel et importance pour les collectionneurs Ce journal témoigne non seulement de l'âge d'or du graffiti à TC5, mais aussi d'une évolution culturelle vers un art urbain et un graffiti stylisés. La profusion de supports – lettrages manuscrits, collages d'affiches de concerts, références à des marques comme Richie Rich et Nervous Records, et stickers personnalisés – fait de ce carnet noir un objet culturel multidisciplinaire. Sur le marché de l'art actuel, ces journaux sont prisés pour leur authenticité, leur sincérité et les aperçus qu'ils offrent sur la vie privée des artistes de graffiti les plus médiatisés. Les signatures manuscrites de Kaws, Psycho, ZiNk et Totem, en particulier, en font un document digne d'être conservé dans un musée, témoignant de la transformation du graffiti, des trains aux murs des galeries.
$25,000.00
-
Justin Anville Black Dahlia Murder Red on Blue Sérigraphie par Justin Anville
Black Dahlia Murder - Red on Blue Free Press Houston Summerfest 2011 Music Limited Edition Gig Poster 4-Color Hand-Puled Silkscreen Print Artwork on Fine Art Paper by Justin Anville. Affiche ultra rare rouge sur papier bleu - édition limitée à 2 exemplaires. Créée pour le Free Press Houston Summerfest. Il s'agit d'une version chromée, aux couleurs différentes de l'affiche disponible au festival. Impression sérigraphique quatre couleurs 45,7 x 61 cm sur papier 270 g/m². Meurtre du Dahlia Noir, Red on Blue Free Press, Houston Summerfest, Texas, Houston, 4 et 5 juin 2011, Parc Eleanor Tinsley
$352.00
-
Jeremy Wheeler Sérigraphie Black Dynamite Blacklight par Jeremy Wheeler
Black Dynamite Blacklight Édition Limitée 6 Couleurs Sérigraphie Tirée à la Main sur Papier Beaux-Arts par Jeremy Wheeler Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne.
$134.00