Produits
-
Joan Cornellà Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST
Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO
$1,174.00 $998.00
-
Atomik Dessin original au crayon et à la peinture « Hungry Eyes » par Atomik
Dessin original au stylo et au crayon « Hungry Eyes » par Atomik, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé de 2025, à l'encre, à la peinture, au crayon et au graphite sur papier, format 5x8, représentant le célèbre Atomik Orange de Miami, en Floride. Dessin original « Hungry Eyes » d'Atomik : une expression brute de la culture graffiti dans le pop art urbain L'œuvre de 2025 intitulée « Hungry Eyes », réalisée par Atomik, artiste de graffiti basé à Miami, est un exemple saisissant de street art brut et de graffiti capturé à l'aide de techniques traditionnelles. Mondialement connu pour son personnage orange animé, Atomik puise son inspiration dans les rues de Floride pour créer cette œuvre expressive de 12,7 x 20,3 cm, exécutée au stylo, au crayon, à l'encre et à la peinture blanche sur papier. Le dessin conserve les courbes dynamiques, les traits exagérés et l'iconographie forte qui définissent son langage visuel, tout en s'en démarquant par une approche privilégiant la profondeur, la texture et l'atmosphère plutôt que les murs publics ou les wagons de train. Cette œuvre originale signée revêt une importance particulière car elle confère au style explosif d'Atomik une dimension plus intime et tactile, révélant le même regard malicieux et la même émotion stylisée que l'on retrouve généralement sur les murs des villes ou les wagons de train. L'influence de Miami et l'évolution de l'orange d'Atomik Atomik, né et installé à Miami, en Floride, est une figure emblématique de l'évolution visuelle du graffiti dans le sud-est des États-Unis. Son personnage orange, devenu sa marque de fabrique, est né d'un hommage à un lieu emblématique disparu – le Miami Orange Bowl – et s'est depuis transformé en un symbole universel de rébellion urbaine, d'humour et de résilience. « Hungry Eyes » réduit cette icône à ses éléments les plus fondamentaux. Dessinée au stylo à bille, au graphite et rehaussée de traits blancs précis, cette œuvre révèle des nuances et une technique souvent négligées dans le graffiti extérieur. Des spirales et des hachures encadrent et définissent les contours du visage, fusionnant la maîtrise du dessin classique et la sensibilité urbaine. Le fond en papier kraft confère à la composition une énergie brute et authentique, fidèle au style et à l'immédiateté de l'artiste. Même dans ce format, l'image capte le regard comme si elle était placardée sur un pâté de maisons. Le pop art urbain transposé en dessin d'art Alors que l'héritage graffiti d'Atomik repose sur des teintes émaillées éclatantes et des traits de spray épais sur des surfaces très visibles, Hungry Eyes offre une perspective différente sur la psyché du graffiti : une œuvre sobre, détaillée et chargée d'émotions visuelles codées. Les traits d'encre anguleux traduisent des années de pratique du tag et une maîtrise impressionnante, tandis que les dégradés circulaires fantaisistes incrustés dans les yeux imitent les lettres bulles et les effets de la bombe aérosol. L'utilisation de reflets dessinés à la main plutôt que d'un vernis brillant emprunte à l'esthétique de la bande dessinée tout en restant ancrée dans la tradition DIY du graffiti. Ce dessin prouve que le Street Pop Art et le graffiti peuvent avoir autant de présence et de force sur papier que sur acier ou béton. Signature et valeur de collection dans l'art urbain contemporain Au verso de l'œuvre figure la signature de l'artiste, une inscription stylisée du nom Atomik et la date du 25, inscrite au crayon. Cette marque authentifie la pièce, attestant non seulement de son attribution, mais aussi de son appartenance à la tradition des œuvres originales et des éditions d'artistes de rue. Les collectionneurs et les amateurs de graffiti reconnaissent des œuvres comme « Hungry Eyes » comme la preuve que les artistes de rue ne se limitent pas aux bombes de peinture et aux fresques murales. La capacité d'Atomik à transposer son identité sur un support d'art contemporain fait de cette pièce une acquisition précieuse pour toute collection sérieuse de graffiti moderne ou d'art urbain d'inspiration pop. Ce dessin nous rappelle que le graffiti ne se résume pas à un lieu ou à la contestation ; il s'agit avant tout de création de marques, d'identité et de la capacité à réinterpréter des symboles commerciaux et personnels en expressions visuelles fortes.
$300.00
-
Nicole Gordon Je vais là où je suis conduit Impression d'archives par Nicole Gordon
« I Go Where I'm Led », estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste Nicole Gordon, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 17 x 17 pouces.
$285.00
-
Denial- Daniel Bombardier Je te déteste plus ...... Impression d'archives par Denial - Daniel Bombardier
Je te hais encore plus… Tirage d'art en édition limitée, pigmenté à l'aide d'un pigment d'archive, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste pop urbain Denial - Daniel Bombardier, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Je te hais plus : une déclaration audacieuse dans le pop art urbain « I Hate You More » est une estampe d'art saisissante, réalisée à partir de pigments d'archives, créée par l'artiste pop urbain Daniel Bombardier, connu sous le nom de Denial. Cette œuvre en édition limitée de 2022 est un exemple audacieux de street art pop moderne, fidèle à l'approche caractéristique de Denial qui mêle des visuels vibrants à un commentaire social incisif et provocateur. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre est imprimée sur du papier Moab Entrada 290 g/m², un support de haute qualité qui intensifie son impact visuel. Limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est à la fois un objet de collection et une exploration puissante des émotions et des conflits au sein de la culture contemporaine. L'impact visuel et émotionnel de « Je te déteste plus » Cette œuvre captive immédiatement le regard par son esthétique inspirée du pop art, évoquant le style des bandes dessinées du milieu du XXe siècle. L'utilisation audacieuse des couleurs primaires et des motifs en demi-teintes, associée à la touche de modernité de Denial, crée un langage visuel dynamique qui retient l'attention. L'image représente un couple enlacé passionnément, leurs bulles de dialogue traduisant un échange cru et conflictuel. La juxtaposition d'images romantiques et de mots acerbes produit un impact émotionnel saisissant, obligeant le spectateur à se confronter à la complexité des relations, de l'amour et de la haine. L'humour et l'ironie présents dans l'œuvre témoignent de la capacité de Denial à critiquer les normes sociales à travers le pop art urbain. L'approche du déni vis-à-vis du pop art urbain Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est un artiste contemporain canadien dont l'œuvre interroge souvent la société de consommation, la politique et les attentes sociales. Son art fusionne l'énergie graphique du graffiti avec la critique culturelle du pop art, créant des œuvres visuellement captivantes et intellectuellement stimulantes. « I Hate You More » illustre parfaitement cette démarche : l'artiste utilise des visuels familiers, proches de la bande dessinée, pour aborder des thèmes plus profonds liés aux relations humaines et aux conflits émotionnels. En réinterprétant le langage visuel des médias de masse, Denial enrichit son travail de multiples niveaux de lecture, le rendant à la fois accessible et stimulant. Le tirage limité de cette estampe souligne son exclusivité et sa valeur en tant qu'objet de collection dans l'univers du pop art urbain. La pertinence moderne de « Je te hais plus » « I Hate You More » trouve un écho particulier dans le paysage culturel actuel, où les relations et les émotions sont souvent amplifiées et complexifiées par les moyens de communication modernes. La capacité de Denial à insuffler humour et critique à son œuvre lui confère une force expressive indéniable. L'œuvre invite le public à réfléchir à ses propres expériences et aux dualités des relations humaines. Elle témoigne également de l'influence durable du pop art et du graffiti dans l'analyse des problématiques contemporaines. En alliant esthétique et profondeur, Denial confirme son statut de figure majeure du street art contemporain.
$355.00
-
Nimit Malavia J'ai perdu tout souvenir du monde auquel ils appartiennent Impression Giclée par Nimit Malavia
« J'ai perdu tout souvenir du monde auquel ils appartiennent », œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Nimit Malavia. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$134.00
-
Leslie Ditto Imaginez l'impression giclée par Leslie Ditto
Imagine Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Leslie Ditto. Artiste : Leslie Ditto Titre : Imagine Technique : Impression giclée Dimensions : 40,6 x 50,8 cm Édition : 100 exemplaires
$214.00
-
Richey Beckett In Heaven Blotter Paper Archival Print par Richey Beckett
In Heaven Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Richey Beckett, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. L'estampe sur papier buvard « In Heaven » de Richey Beckett et l'évolution du pop art et du graffiti. « In Heaven », parue le 19 avril 2021, est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, créée par l'artiste gallois Richey Beckett. L'œuvre est imprimée sur du papier buvard perforé, un matériau historiquement associé à la distribution du LSD et à l'iconographie contre-culturelle. Mesurant 19 x 19 cm, cette édition a été signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Zane Kesey, fils de l'auteur et militant du LSD Ken Kesey, a perforé le papier à la main, ancrant ainsi davantage cette œuvre dans l'héritage de l'art psychédélique et ses liens avec les récits contestataires. En produisant une œuvre d'art sur papier buvard, Beckett s'engage directement avec le vocabulaire visuel de la conscience altérée et de la rébellion underground, thèmes centraux du Street Pop Art et du graffiti. Cette édition illustre la fusion entre l'illustration traditionnelle et les objets éphémères de la culture populaire. L'œuvre de Beckett n'est pas qu'une simple image statique ; Son support évoque une sous-culture spécifique, invitant à des associations avec l'expérimentation, le tabou et la libération. À l'instar des graffeurs qui investissent l'espace public pour provoquer des réactions, l'art du buvard insère des images radicales dans des contextes intimes, souvent transmis de main en main. Le choix de Beckett d'imprimer sur ce support réhabilite cette immédiateté tactile, transformant un objet potentiellement jetable en une forme de résistance et de réflexion à collectionner. Imagerie symbolique et technique dans In Heaven L'œuvre « In Heaven » révèle la complexité caractéristique de Beckett à travers une image qui semble mêler extase divine et transcendance personnelle. La composition est dominée par des formes fluides, la géométrie sacrée et des détails naturalistes. Plumes stylisées, bijoux ornementaux et motifs célestes imprègnent l'image d'un sentiment de rituel et de mythe. La figure, à la fois majestueuse et vulnérable, repose dans une position suggérant transformation ou abandon. Le contraste saisissant entre les riches couleurs des pierres précieuses et les lignes sombres témoigne de la maîtrise de Beckett dans l'utilisation de la couleur pour évoquer émotion et mystère. Ces qualités inscrivent l'œuvre dans la définition évolutive du Street Pop Art et du graffiti. Alors que l'esthétique urbaine privilégie souvent l'immédiateté et l'échelle, l'œuvre de Beckett se distingue par son intensité et son intimité. Elle partage néanmoins le même fondement culturel : une œuvre d'art conçue pour toucher viscéralement, abordant les thèmes de l'identité, de la mortalité, de la liberté et de la beauté d'une manière qui s'affranchit des contraintes traditionnelles des galeries. Son utilisation de techniques traditionnelles à l'encre, mêlées à des palettes de couleurs psychédéliques, répond directement à l'appétit contemporain pour des expériences visuelles riches en détails et imprégnées de spiritualité. L'héritage psychédélique et la nouvelle toile du pop art urbain L'impression sur papier buvard perforé est un choix artistique délibéré, porteur de plusieurs décennies d'histoire contre-culturelle. Dans les années 1960 et 1970, les buvards de LSD étaient souvent imprimés d'images pop emblématiques ou de symboles abstraits, leur conférant à la fois fonctionnalité et expressivité. La décision de Beckett de réaliser « In Heaven » sur ce même support transforme l'œuvre en un artefact qui brouille les frontières entre rituel, mémoire et protestation visuelle. Ceci fait écho à l'évolution du graffiti, du tag au muralisme, et à la transition du pop art de la satire à la critique sociale. La contribution de Beckett réside dans sa fusion de la technique classique et d'un format subversif. De même que le graffiti a transformé des murs délaissés en espaces sacrés d'expression de la vérité, cette œuvre métamorphose le papier buvard psychédélique en une plateforme d'élévation artistique. Le caractère limité de cette édition – entièrement réalisée à la main et imprégnée de références culturelles – invite les spectateurs à repenser les limites de ce qui constitue un art à part entière. Le rôle de Richey Beckett dans la réinvention des formes d'art psychédéliques Richey Beckett continue d'innover dans le domaine du street art et du graffiti en repoussant les limites des matériaux et des formats conventionnels. Avec « In Heaven », il revisite un format historiquement lié aux notions d'éveil, de danger et de liberté, et le réinterprète à travers un langage visuel précis et sacré. Ce mélange d'illustration mythique et de culture tactile rend son œuvre accessible tout en lui conférant une profonde dimension spirituelle. Alors que le buvardage suscite un regain d'intérêt chez les collectionneurs, la contribution de Beckett se distingue non seulement par sa profondeur esthétique, mais aussi par le dialogue culturel qu'elle relance. En collaborant avec des artistes comme Zane Kesey et en utilisant des formats qui défient les normes conventionnelles, Beckett défend les principes fondamentaux de l'art urbain moderne : la provocation, la réinvention et un engagement indéfectible envers une vérité personnelle incarnée. « In Heaven » est plus qu'une image : c'est une expérience physique, émotionnelle et symbolique, inscrite dans l'un des médiums d'impression les plus subversifs jamais utilisés dans l'art.
$352.00
-
Ces One- Rob Provenzano Impression d'archives en transit par Ces
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « In Transit » sur papier beaux-arts 330 g/m² par Ces One - Rob Provenzano, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre a été créée pour le projet d'embellissement de Détroit en 2012. L'original est peint sur une ligne de métro new-yorkaise en vinyle des années 1980. Un ami qui travaille pour la Metropolitan Transit Authority (MTA) a pu récupérer ces lignes avant que les vieux trains ne soient immergés dans l'océan pour la création de récifs coralliens. L'original est une pièce unique, tout comme les reproductions : chaque exemplaire sera rehaussé à la main par mes soins, ce qui le rendra absolument unique. » – CES
$218.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie des racines indigènes récupérées par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
« Racines autochtones récupérées », édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2020 signé par Arlene Mejorado et Ernesto Yerena Montejano et édition limitée numérotée de 3 00 œuvres d'art 18x24 « Racines indigènes réappropriées » est une sérigraphie saisissante en édition limitée, fusionnant l'art pop moderne et l'essence même du street art. Tirée à la main en quatre couleurs sur papier d'art de qualité supérieure, cette œuvre est le fruit d'une collaboration créative entre la photographe Arlene Mejorado et l'artiste Ernesto Yerena Montejano. Elle illustre la vitalité du patrimoine indigène à travers le prisme de l'art contemporain. Sortie en 2020, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 300 exemplaires signés et numérotés, mesurant chacun 45,7 x 61 cm, permettant ainsi au spectateur d'apprécier pleinement ses détails et son message. Au centre de l'estampe figure une jeune fille se détachant sur un fond aux couleurs vibrantes et aux motifs géométriques évoquant l'art indigène traditionnel. Ces motifs entourent le sujet comme une auréole, suggérant un lien spirituel ou ancestral. La pose de la jeune fille, les bras ouverts, symbolise l'acceptation de son héritage culturel et exprime un sentiment d'ouverture et de résignation. L'utilisation par Yerena de lignes audacieuses et de couleurs vives est caractéristique de son œuvre, qui met souvent en lumière des thèmes culturels et politiques, notamment ceux liés à son héritage chicano. La collaboration de Mejorado apporte une authenticité supplémentaire, capturant l'essence du sujet avec une précision photographique avant sa transformation par le style graphique distinctif de Yerena. Cette œuvre témoigne d'une réappropriation de l'identité et d'une célébration des racines culturelles dans le contexte urbain. Elle crée des ponts entre les communautés et favorise le dialogue en réinvestissant l'espace public pour les récits autochtones à travers le street art. Sur le marché de l'art, où les voix des peuples autochtones et leurs empreintes culturelles ont souvent été marginalisées, « Indigenous Roots Reclaimed » témoigne de la résilience et de la beauté intemporelle de ces traditions. Cette œuvre n'est pas seulement un chef-d'œuvre artistique, mais aussi un puissant message dans le débat actuel sur le patrimoine culturel et sa représentation dans les arts. Elle rend hommage au passé tout en restant fermement ancrée dans le présent, démontrant comment les motifs traditionnels peuvent trouver une nouvelle vie et une nouvelle résonance dans le domaine de l'art moderne. Le travail d'Ernesto Yerena Montejano, amplifié par le regard photographique d'Arlene Mejorado, fait en sorte que « Indigenous Roots Reclaimed » ne soit pas seulement vue mais aussi ressentie, incitant le spectateur à une réflexion contemplative sur les thèmes de l'identité, de l'histoire et du pouvoir de l'art comme vecteur de commentaire social et de célébration culturelle.
$323.00
-
Dalek- James Marshall Impression AP Interdimensional Collab Cut par KEF ! Simon Rohlen x Dalek James Marshall
Sérigraphie interdimensionnelle en collaboration avec KEF ! Simon Rohlen x Dalek - James Marshall. Épreuve d'artiste. Sérigraphie 15 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop, street art et graffiti. Épreuve d'artiste AP 2022 Signée et marquée AP Tirage limité Format de l'œuvre 18x24 Exploration des univers fascinants de « Interdimensional Collab Cut AP » par KEF!, Simon Rohlen et Dalek « Interdimensional Collab Cut AP » est un témoignage saisissant de la synergie qui naît de la convergence d'artistes pop art, street art et graffiti. Cette sérigraphie d'artiste est l'œuvre d'un trio dynamique : KEF!, Simon Rohlen et Dalek, alias James Marshall. Leur collaboration de 2022 a donné naissance à une sérigraphie artisanale en 15 couleurs, débordante d'énergie et d'intensité chromatique, caractéristiques des œuvres pop art urbaines en édition limitée. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette œuvre est un véritable régal pour les yeux, incarnant l'esprit du street art contemporain par son amalgame de formes, de figures et de couleurs vibrantes. Chaque couleur est méticuleusement superposée pour créer une composition aussi complexe que captivante, invitant le spectateur à plonger dans un univers qui transcende les frontières visuelles traditionnelles. Le terme « interdimensionnel » est tout à fait approprié, car l'œuvre ouvre un portail vers un monde où les lois de l'espace et de la forme sont réinventées, et où une énergie vibrante jaillit de la toile. La nature collaborative d’« Interdimensional Collab Cut AP » se reflète dans l’intégration harmonieuse du style distinctif de chaque artiste. Les lignes fluides et calligraphiques de KEF! animent la composition, tissant une tapisserie vibrante de mouvement organique. Le penchant de Simon Rohlen pour les formes abstraites et géométriques apporte un équilibre structurel à cette fluidité, ancrant l’œuvre dans une harmonie visuelle rythmique. Les emblématiques Space Monkeys de Dalek, ici représentés dans une nouvelle version, insufflent à l’œuvre une dose d’irrévérence et de narration. Ensemble, ils créent une œuvre qui dépasse la somme de ses parties : une vision unifiée née de la convergence de leurs parcours. Cette estampe témoigne du talent de l’artiste et de la maîtrise du procédé de sérigraphie, qui exige une grande précision et un savoir-faire pointu pour gérer les superpositions et interactions complexes de 15 couleurs. La mention « AP » indique qu’il s’agit d’une épreuve d’artiste, un exemplaire traditionnellement conservé à part de l’édition principale pour l’usage personnel de l’artiste ou à des fins d’archivage. De ce fait, elle porte une marque d'authenticité et d'exclusivité, souvent recherchée par les collectionneurs pour sa fidélité à la vision originale des artistes et sa rareté. L'« Interdimensional Collab Cut AP » est un emblème vibrant du street pop art. Ce mouvement repousse sans cesse les limites de l'expression visuelle en faisant le lien entre l'authenticité brute de la rue et la finesse des galeries d'art. Il invite les spectateurs à repenser les frontières entre l'art savant et l'art urbain, suggérant que cette division est superflue et limite le potentiel d'innovation artistique. Cette estampe célèbre l'esprit créatif qui anime le street pop art et le graffiti. Elle témoigne du pouvoir de la collaboration et des possibilités infinies qui émergent lorsque des artistes s'unissent pour réinterpréter le monde qui les entoure. Pour les collectionneurs, les amateurs et les néophytes, l'« Interdimensional Collab Cut AP » offre un aperçu fascinant de l'avenir du street pop art, où les frontières s'estompent et le langage visuel est en perpétuelle évolution.
$525.00
-
Jenna Morello La Croissance Interne Cadres Orange Sculpture Acrylique Originale par Jenna Morello
Cadres de croissance interne - Sculpture originale orange en résine et fleurs, technique mixte, œuvre de l'artiste de rue Jenna Morello, œuvre pop moderne. Pilule d'art originale encadrée et signée, pièce unique de 2021 Pilule de croissance interne encadrée individuellement. Moulée à partir d'éléments naturels, elle mesure 12,7 x 9,5 x 5,1 cm. Encadrement de qualité muséale, signée.
$299.00
-
Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Into The Madness Archival par Denial - Daniel Bombardier
Planche de skateboard Into The Madness, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur planche naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti Denial. Édition limitée 2020 à 50 exemplaires Impression par transfert pigmentaire d'archives sur planche de skate en bois naturel pressé à froid. Dimensions : 8 x 31,875 pouces. Sortie : 20 juillet 2020. Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.
$466.00
-
Peter Keil Island Yachting 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Island Yachting 84 Œuvre d'art originale et unique à l'huile, technique mixte, sur panneau de masonite, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, 1984, 24 x 12 pouces, représentant des bateaux sur le lac Dévoilement de « Island Yachting '84 » par Peter Keil « Island Yachting '84 » est une peinture à l'huile originale, technique mixte sur panneau de fibres de bois (Masonite), une œuvre marquante de Peter Keil, artiste impressionniste moderne de renom. Signée et datée de 1984, cette œuvre de 61 x 30,5 cm (24 x 12 pouces) représente une scène vibrante de bateaux sur un lac, un sujet que Keil aborde avec son style abstrait caractéristique et une palette de couleurs éclatantes. Sa représentation de la navigation de plaisance ne se limite pas à une simple imitation, mais exprime avec force le rythme de la scène et l'émotion ressentie par l'artiste. Cette œuvre illustre l'intégration par Keil des esthétiques du pop art urbain et du graffiti à son style impressionniste. Cette synthèse a marqué sa place dans l'art moderne. Le choix du panneau de fibres de bois comme support reflète son affinité pour les médiums qui résonnent avec l'authenticité et la spontanéité du street art. La durabilité intrinsèque et la surface lisse du matériau en font un support idéal pour le style pictural vigoureux de Keil, permettant l'application épaisse de peinture à l'huile, une caractéristique de son travail. Les qualités texturées de « Island Yachting '84 » lui confèrent une présence tactile et capturent les effets transitoires de la lumière et du mouvement, à l'image de la nature éphémère de l'art du graffiti. La valeur artistique de « Island Yachting '84 » Le mérite artistique de « Island Yachting '84 » réside dans sa composition dynamique et la puissance expressive de sa touche. Les gestes amples et les contours marqués qui définissent les bateaux et leurs reflets dans l'eau témoignent de la maîtrise de Keil pour rendre le mouvement et la profondeur. Le premier plan est dominé par des silhouettes sombres qui contrastent fortement avec les yachts aux couleurs vives, créant un dialogue visuel entre les éléments. Cette technique de mise en valeur de la lumière et de l'ombre, de la couleur et de la forme, rappelle la tension dramatique des peintures murales et de l'imagerie pop art, une qualité que Keil intègre avec brio à son œuvre. L'utilisation de techniques mixtes par Keil indique également son approche expérimentale de la création artistique. En combinant divers matériaux et techniques, il façonne une expérience visuelle complexe qui remet en question les frontières traditionnelles et évoque les textures superposées du street art. « Island Yachting '84 » n'est donc pas seulement la représentation d'une activité de loisirs au bord d'un lac, mais aussi une manifestation de l'esprit novateur de l'artiste et sa contribution au discours du street art et du graffiti. Impact et héritage de l'œuvre de Peter Keil L'impact et l'héritage de l'œuvre de Peter Keil, illustrés par « Island Yachting '84 », résident profondément dans sa capacité à insuffler aux motifs impressionnistes traditionnels l'énergie et la spontanéité du street art. Son style distinctif, caractérisé par une utilisation expressive de la ligne et de la couleur, a influencé toute une génération d'artistes désireux de jeter un pont entre la galerie et la rue. Les peintures de Keil sont reconnues pour leur vivacité et leur capacité à toucher les spectateurs tant sur le plan esthétique que viscéral. De plus, « Island Yachting '84 » reflète la vision plus large de Keil d'un art accessible et universel. Son choix délibéré de travailler avec des matériaux et des sujets directement liés au quotidien témoigne de son désir de démocratiser l'art, un principe fondamental du Street Pop Art et du graffiti. À travers des œuvres comme celle-ci, Keil invite le spectateur à un voyage visuel à la fois intime et universel, un voyage porté par le pouvoir unificateur de l'art. « Island Yachting '84 » témoigne du mélange novateur des genres opéré par Peter Keil, une œuvre vibrante qui capture l'essence de sa recherche artistique. Elle illustre avec force comment les sensibilités du pop art urbain et du graffiti peuvent se transposer dans une forme d'art plus traditionnelle, tout en conservant leur dynamisme et leur immédiateté intrinsèques. Alors que l'œuvre de Keil continue d'inspirer et de toucher le public, « Island Yachting '84 » demeure une pièce majeure dans le parcours d'un artiste qui n'a cessé de repousser les limites de l'expression et de la forme.
$604.00
-
Peter Keil Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau Masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation de trois voiliers sur un lac au coucher du soleil. Écaillures de peinture sur un arbre. Interprétation de « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil « Island Yachting '84 Sunset » témoigne avec éclat du génie créatif de Peter Keil, plus connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin ». Cette saisissante huile sur panneau de Masonite, réalisée en 1984 et signée de sa main, se déploie sur une généreuse toile de 61 x 61 cm. L'utilisation caractéristique de la peinture épaisse et texturée par Keil est pleinement visible, une technique signature qui peut entraîner un léger écaillage au fil du temps, reflétant le passage des années et le caractère intrinsèque de son œuvre. Cette toile représente trois voiliers sur un lac, baignés par la splendeur d'un coucher de soleil captivant – une scène qui fusionne la tranquillité de la nature et l'énergie dynamique du coup de pinceau de Keil. Le tableau incarne la vitalité du Street Pop Art et du graffiti par ses choix de couleurs audacieux et la représentation dramatique du coucher de soleil. L'application de la couleur par Keil, en larges gestes amples, capture la beauté éphémère du soleil couchant, son reflet sur l'eau et les silhouettes se détachant sur le lac. Ce récit visuel saisissant est rendu avec une immédiateté souvent associée à l'art du graffiti. Parallèlement, le sujet et son traitement reflètent l'influence de la fascination du pop art pour les scènes et les objets du quotidien. L'héritage artistique et le médium de Peter Keil Le choix du panneau de Masonite par Peter Keil comme support témoigne de son attachement à l'esprit du street art, qui intègre souvent des matériaux non conventionnels. La robustesse du Masonite se marie parfaitement à la technique de l'empâtement employée par Keil, conférant à l'œuvre une profondeur de texture et une impression de durabilité qui font écho à la permanence des peintures murales. La surface offre également un support stable pour l'application en couches successives de peinture à l'huile, favorisant ainsi la richesse des empâtements et les contrastes de textures vibrants caractéristiques du style de Keil. Cette toile, « Island Yachting '84 Sunset », illustre l'exploration par Keil du jeu d'ombre et de lumière, un thème central du Street Pop Art et du graffiti. Les silhouettes et le coucher de soleil flamboyant créent un dialogue entre l'audace de l'œuvre et la subtilité de son sujet, un équilibre que Keil parvient à trouver à chaque coup de pinceau. L'œuvre est un régal pour les yeux et un récit du temps et de l'espace, capturant les instants sereins et fugaces du crépuscule sur l'eau. L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » dans l'art contemporain L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » sur la scène artistique contemporaine est multiple. D'une part, il témoigne de l'influence profonde de Keil sur le développement de l'art moderne, notamment au sein des genres du street art, du pop art et du graffiti. Sa capacité à transposer la spontanéité du street art en une forme plus durable remet en question et élargit les frontières de la perception et de l'expérience artistiques traditionnelles. D'autre part, la toile célèbre la liberté esthétique qui caractérise l'œuvre de Keil, illustrant son aptitude à saisir des émotions et des instants complexes sur un support rigide. De plus, elle nous rappelle la nature éphémère de l'art, à l'image du street art en perpétuelle évolution que Keil imite. Si l'écaillage de la peinture témoigne de son ancienneté, il lui confère une authenticité et une valeur historique indéniables, incarnant l'acceptation par l'artiste de l'imperfection et du changement comme éléments intrinsèques de son travail. Cette acceptation et cette célébration du passage du temps font d'« Island Yachting '84 Sunset » bien plus qu'une simple peinture : un véritable témoignage vivant de l'histoire de l'art. « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil est une œuvre exemplaire qui, par sa réalisation vibrante et sa profondeur émotionnelle, incarne l'essence même du Street Pop Art et du graffiti. Elle illustre avec force le talent artistique de Keil et sa contribution au dialogue entre les techniques picturales traditionnelles et le mouvement contemporain du street art. L'œuvre, qui continue de fasciner et d'inspirer, témoigne de la pérennité du travail de Keil et de son statut de figure majeure de l'art contemporain.
$676.00
-
Oliver Barrett C'est toujours une impression jet d'encre en désordre par Oliver Barrett
« It's Still a Mess », tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par Oliver Barrett, artiste de street art dystopique et pop. Impression giclée 12″ x 12″, édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée.
$217.00
-
Saner Impression typographique Ixtli par Saner
Ixtli Édition Limitée Impression Manufacturière 3 Couleurs sur Papier Beaux-Arts Classique Crest Blanc Naturel Lisse 13,5 PT par Saner, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Estampe signée 2022, imprimée en typographie 3 couleurs sur papier d'art Neenah Natural White Smooth Classic Crest 13,5 PT. Format : 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces). Sortie : 17 janvier 2022.
$256.00
-
DKNG Sérigraphie Jaguar Shark par DKNG
Jaguar Shark Limited Edition ICON Series 4-Color Hand-Drawed Silkscreen Print on Fine Art Paper by DKNG Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Le bateau du célèbre film de Bill Murray, La Vie aquatique avec Steve Zissou, réalisé par Wes Anderson . Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Elephant Brand Jason Adams The Kid Skateboard Art Deck par Elephant Brand
Planche de skateboard Jason Adams The Kid en édition limitée, sérigraphiée par des artistes de la culture pop urbaine comme Elephant Brand. Édition limitée 2020 signée au marqueur sur le devant La planche de skateboard enfant Jason Adams de la marque Elephant Skateboards est un nouveau modèle pro conçu par Jason Adams. Fabriquée en érable canadien 7 plis, elle mesure 8,5 pouces de large. Elephant Brand Skateboards est une marque qui a su se maintenir malgré des difficultés. Bien que Mike V. ait quitté la marque pour fonder une autre entreprise, Elephant Brand reste une marque dynamique. Nous travaillons à créer une marque encore plus performante, avec une équipe entièrement renouvelée et une nouvelle orientation. Toutes nos planches sont fabriquées aux États-Unis.
$206.00
-
Pat Riot JJ Hardy WW2 Soldier Orioles Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
JJ Hardy/Soldat de la Seconde Guerre mondiale - Orioles. Collage unique, embelli à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Carte vintage Topps MLB authentique, estampillée en 2014, technique mixte superposée, avec un style pop art inspiré de JJ Hardy/soldat de la Seconde Guerre mondiale (Orioles).
$24.00
-
King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Orange Skateboard Art Deck par King Saladeen
JP the Money Bear Wave Deck - Orange Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.
$206.00
-
Rosy One Impression giclée JungleCity par Rosy One
Impression giclée JungleCity par Rosy One Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. Rosy One JungleCity Impression giclée en édition limitée Street Pop Artwork L'estampe giclée JungleCity 2024 de Rosy One est une explosion dynamique de couleurs et une narration urbaine inspirée des dessins animés. Tirée à seulement 100 exemplaires sur papier d'art de qualité supérieure et mesurant 50 x 70 cm, cette œuvre met en lumière la place unique de Rosy One au carrefour de la culture graffiti, de la bande dessinée underground et du street art. Avec sa précision et son humour caractéristiques, elle transforme un paysage urbain en un monde fantastique chaotique et peuplé de personnages, où des figures vibrantes animent les rues et où des scènes urbaines surréalistes se dévoilent à chaque regard. La composition, riche en détails, se présente comme une image fixe d'un film d'animation, regorgeant de références au hip-hop, à l'histoire du street art et à la vie urbaine brute. Le rôle de Rosy One dans la culture pop graffiti contemporaine Rosy One, artiste de graffiti suisse née à Lausanne, est reconnue depuis longtemps pour sa fusion puissante et fantaisiste des techniques classiques du graffiti, de l'esthétique de la bande dessinée et de la satire culturelle. Son œuvre met souvent en scène des personnages de dessins animés, des lettres bulles et un trait audacieux qui mêle narration et énergie urbaine. Figure féminine majeure du graffiti depuis les années 1990, elle célèbre sans cesse la culture hip-hop à travers son langage visuel, tout en remettant en question les stéréotypes d'un genre dominé par les hommes. JungleCity s'inscrit dans la continuité de son commentaire social à la fois ludique et incisif, regorgeant de détails satiriques et d'iconographie urbaine qui invitent les spectateurs à explorer les thèmes de la communauté, du chaos et de la personnalité. Analyse visuelle de la composition pop art de rue de JungleCity JungleCity déborde de personnalité, superposant bâtiments, rames de métro, signalétique, personnages et une substance colorée et visqueuse pour former une riche tapisserie inspirée du graffiti. Divisée en deux niveaux, la ville haute et la ville basse juxtaposent habilement le dynamisme de la surface et la brutalité des souterrains. La ville haute regorge d'habitants excentriques et de créatures anthropomorphes, tous occupés à des activités expressives comme le tag, le rap ou la détente dans des décors surréalistes. Quant aux souterrains, ils révèlent un train de métro crasseux, façon MTA, couvert de graffitis, et un tunnel se métamorphosant en racines de jungle luxuriantes. Crânes, rats et enseignes telles que Jungle Street et Tuff City recèlent des références codées aux berceaux du hip-hop et aux racines rebelles du graffiti. Chaque détail est minutieux, attirant le regard dans toutes les directions, tout en conservant une cohérence grâce aux contours noirs nets et à la palette néon de Rosy One. JungleCity comme expression artistique dans le street art pop et le graffiti Cette impression giclée capture non seulement la voix singulière de Rosy One, mais aussi l'énergie intemporelle du graffiti en tant que force culturelle vivante. Son approche du Street Pop Art et du graffiti fusionne l'absurde comique avec le réalisme du graffiti, permettant à l'œuvre de fonctionner à la fois comme divertissement visuel et comme critique socioculturelle. JungleCity est plus qu'une simple déclaration esthétique ; c'est une célébration de la survie urbaine, de la liberté créative et de l'interconnexion entre les langages visuels de la rue et de l'estampe. À la fois objet d'art et carte narrative, cette pièce illustre comment la culture urbaine continue d'évoluer et d'inspirer.
$300.00
-
Scott Listfield Impression giclée Kaboom par Scott Listfield
Impression giclée Kaboom par Scott Listfield, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art lisse en coton 290 g/m², style graffiti pop street artiste. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Format de l'œuvre : 16 x 24 pouces. Impression giclée Kaboom de Scott Listfield – Une réflexion postmoderne sur le street art, le pop art et le graffiti L'estampe giclée Kaboom (2023) de Scott Listfield est une œuvre saisissante et envoûtante qui fusionne esthétique de science-fiction, désolation urbaine et critique sociale. Tirée à 50 exemplaires numérotés et signés, cette œuvre de 40,6 x 61 cm est réalisée sur un papier beaux-arts lisse 290 g/m² en chiffons de coton. La qualité du papier sublime chaque texture et chaque nuance, révélant le jeu vibrant de la lumière et de l'ombre. Au centre de l'œuvre se trouve la figure emblématique de l'astronaute de Listfield, isolée et contemplative, le regard perdu dans l'immensité de la ville, tandis qu'un gigantesque champignon atomique domine l'horizon. L'explosion elle-même est stylisée par des lignes horizontales évoquant les écrans numériques et les interférences des signaux vidéo rétro, renforçant l'idée du désastre comme spectacle et consommation médiatique. Cette imagerie inscrit l'œuvre dans le courant émergent du Street Pop Art et du graffiti, où la peinture traditionnelle se heurte au futurisme dystopique et à l'angoisse de la culture de masse. Scott Listfield et le symbolisme de l'astronaute solitaire Scott Listfield, artiste contemporain américain né aux États-Unis, est surtout connu pour sa série d'astronautes, où un voyageur spatial solitaire devient un observateur récurrent dans des paysages saturés de symboles modernes, de ruines et d'interventions surréalistes. Dans Kaboom, cette figure est rendue par une lumière atmosphérique et des textures réfléchissantes, se faisant l'écho du spectateur : détachée, passive et contemplative face au cataclysme. La posture de l'astronaute suggère la résignation plutôt que l'action, un commentaire sur la paralysie que beaucoup ressentent face à une crise planétaire, un effondrement culturel ou la saturation numérique. L'astronaute de Listfield fonctionne non seulement comme un protagoniste, mais aussi comme un miroir, reflétant la déconnexion de l'existence moderne, cernée par un flot incessant de stimuli visuels et de menaces. Couleur, composition et matériau dans un paysage numérique apocalyptique L'estampe présente une palette à la fois inquiétante et saturée, dominée par des violets lumineux, des oranges flamboyants et les jaunes électriques de la ville. Ces teintes contribuent à la beauté surréaliste de cette scène de fin du monde. Les points RVB dans le coin supérieur gauche évoquent les marques de calibration numérique des premiers écrans de télévision, suggérant que le spectateur n'est pas témoin de la réalité, mais d'une version médiatisée. La précision de l'impression giclée sur papier chiffon de coton lisse préserve la qualité picturale de la peinture numérique, offrant une richesse et une profondeur rarement égalées en dehors des œuvres originales sur toile. Le format vertical et cinématographique rappelle les affiches de films de science-fiction classiques tout en s'inscrivant résolument dans l'esthétique du street art et du graffiti contemporains. Médias, spectacle et immobilité dans un monde chaotique Kaboom est bien plus qu'une explosion fictive : c'est un instantané culturel chargé de implications sur la violence, la technologie et le détachement. Le silence qui s'en dégage est ce qui le rend le plus assourdissant. Personne ne fuit, aucune alarme ne retentit, seul un astronaute veille tandis qu'une ville, inconsciente ou indifférente à la menace, vit sous la menace. Listfield utilise cette composition statique pour dénoncer la désensibilisation de la société face à la dévastation, la banalisation des explosions comme divertissement et le remplacement de l'action par l'observation. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette œuvre contribue à l'évolution du langage critique, enveloppé dans des images saisissantes, invitant le spectateur à réfléchir non seulement à ce qu'il voit, mais aussi à la manière dont il le voit. C'est une œuvre qui explore les conséquences, l'attente et l'aliénation, le tout rendu dans des tons trop vifs pour être ignorés.
$629.00
-
Clint Wilson Keiko la Koï ! Sérigraphie par Clint Wilson
Keiko la carpe koï ! Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Clint Wilson, artiste pop art célèbre et rare. Keiko, une carpe rouge Ryukin de 2013 (5x5), vit au Japon où elle a été adoptée par des familles de carpes koï. Les jardins de thé japonais lui offrent une vie de rêve, avec nourriture à profusion et compagnie agréable. Elle rêve souvent de ce que serait la vie dans l'océan. Peut-être qu'un jour, elle rencontrera une créature marine qui lui racontera tout.
$15.00
-
KET RIS Peinture en aérosol rouge oxyde KET RIS par Montana MTN
KET RIS - Oxide Red Édition Limitée Rare Bombe de Peinture en Aérosol Illustration Croisement du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Ket est un artiste de graffiti, commissaire d'exposition et photographe actif. Il a récemment été commissaire d'expositions de graffiti et de street art à la Fondation Cartier à Paris, à la PowerHouse Arena à Brooklyn, au 55DSL à New York, au Hip Hop Theatre Festival de l'Université de New York et au MOCA à Los Angeles. Il a exposé ses œuvres dans le monde entier, notamment à Melbourne, Port-au-Prince, Copenhague et Lima, au Pérou.
$218.00
-
Dave Kinsey KG Olive AP Sérigraphie par Dave Kinsey
KG Olive Édition Limitée 2 Couleurs Tirage Sérigraphique Manipulé à la Main sur Papier Chipboard par Mike Giant x Dave Kinsey Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Épreuve d'artiste AP
$539.00
-
Clint Wilson Kili le Kiwi ! Sérigraphie par Clint Wilson
Kili le Kiwi ! Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Clint Wilson, artiste pop et street art rare. L'événement 5x5 de 2013 est fier de vous présenter Kili ! C'est un kiwi d'Okarito. Elle vit dans la forêt d'Okarito, sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
$15.00
-
Patrick Connan King Conan Copper AP Sérigraphie par Patrick Connan
King Conan - Édition limitée cuivre, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Patrick Connan, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Seulement 3 exemplaires ! Sérigraphie 5 couleurs (dont encres cuivrées métallisées). Épreuve d'artiste (EA). Format 45,7 x 61 cm. Signée et numérotée.
$240.00
-
Victo Ngai King Kong Giclee Print par Victo Ngai
Utopia Artwork Giclée Édition Limitée Impression d'Art de Qualité sur Papier à Gravure Musée Hahnemühle 100% Coton par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Médaille d'or SOI55. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.
$262.00
-
Skinner King's Lament Giclee Print par Skinner
« King's Lament », estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue issu de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$164.00
-
Malt Kodak Owl Archival Print par Malt
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Kodak Owl sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Malt x Mark Penxa, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Le hibou Kodak est un clin d'œil à notre jeunesse, profondément ancrée dans le skateboard et l'imagerie graphique de la fin des années 80. Depuis nos premières explorations de la ville à l'adolescence, puis à l'âge adulte, le hibou est resté un personnage récurrent dans nos œuvres respectives. Cette estampe est tirée d'une des premières peintures achevées de notre série collaborative, un exercice d'équilibre entre tradition, sentimentalité et chaos. C'est avec cette première œuvre que le dialogue artistique entre Malt et moi a véritablement pris forme : sur qui nous sommes individuellement et sur ce que nous souhaitions créer ensemble. » – Mark Penxa
$217.00
-
Kofie Peinture en aérosol verte Kofie Frisco par Montana MTN
Kofie - Frisco Green Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'art croisée du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Ayant grandi à Los Angeles et étant très actif sur la scène graffiti de West LA depuis 1993, KOFIE, comme on l'appelle désormais, est un artiste de rue et de techniques mixtes talentueux et respecté. S'appuyant sur son expérience initiale en lettrage graffiti, il a développé une abstraction de ses premières œuvres qui transcende les trois dimensions traditionnelles de notre monde connu pour créer des compositions élaborées et imbriquées. Il possède un don inné pour allier une appréciation du passé et sa vision d'un avenir prometteur, tant dans ses fresques que dans son atelier, contribuant ainsi de manière significative au mouvement du graffitiuturisme.
$218.00
-
Scott Listfield Impression d'archives KONG par Scott Listfield
Estampe d'art en édition limitée KONG Archival Pigment sur papier d'art de l'artiste Scott Listfield, légende du street art pop graffiti. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Scott Listfield Titre : « KONG » Technique : Tirage pigmentaire d’archives Édition : 50 exemplaires Signatures : Signé et numéroté par l’artiste Dimensions : 45,7 cm x 61 cm
$360.00
-
Scott Listfield Impression d'archives KONG par Scott Listfield
Achetez KONG Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on Fine Art Paper par l'artiste Scott Listfield, Street Pop Art Graffiti Legend. 2022 Signé et Numéroté Édition Limitée de 50 Oeuvre Taille 18x24 Artiste : Scott Listfield Titre : « KONG » Médium : Archival Pigment Print Édition : 50 Marquages : Signé et numéroté par l'artiste Dimensions : 18" x 24"
$590.00
-
Risk Rock PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste
Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO
$6,789.00
-
UFO907 Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907
Label 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 Tirage à la main sur papier d'art français blanc pur 140 lb. Édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Œuvre de 18 x 24 pouces, impression sérigraphique en 5 couleurs. Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 L'estampe sérigraphique « Label 907 Vol III Sunset » de UFO907 capture l'énergie et la rébellion ludique qui ont fait de cet artiste de graffiti underground une figure culte du Street Pop Art et du graffiti. Sortie en 2019 en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm est une sérigraphie cinq couleurs à dégradé de couleurs, tirée à la main sur un papier d'art français blanc pur de 300 g/m². L'œuvre reflète l'esprit à la fois brut et fantaisiste des personnages emblématiques de UFO907, notamment le céphalopode extraterrestre aux yeux écarquillés, bombe de peinture à la main, peint sur un fond d'autocollant de courrier prioritaire du service postal américain. Ce jeu visuel sur l'identité et le tag est non seulement humoristique, mais aussi profondément ancré dans la longue tradition du graffiti consistant à recouvrir les étiquettes postales de graffitis. Des personnages cosmiques avec une voix de rue Dans Label 907 Vol III Sunset, UFO907 présente l'une de ses figures tentaculaires emblématiques, vêtue d'un sweat à capuche et d'une casquette des Yankees de New York, tenant une bombe de peinture classique en plein geste. Ses yeux surdimensionnés et ses membres arrondis lui confèrent une apparence innocente, mais sa posture et l'acte de peindre suggèrent une intention et une forme de défi. Le fond dégradé arbore des teintes crépusculaires – roses, oranges et jaunes – obtenues grâce à une technique de dégradé subtile qui imite l'effet de la pulvérisation d'un véritable graffiti. Associée à des lignes noires audacieuses et à des détails en aérosol vert fluorescent, cette estampe vibre d'une énergie à la fois nostalgique et nouvelle. Elle transpose directement le graffiti mural sur papier, préservant ainsi l'esprit du mouvement à travers le support imprimé. Le langage matériel du graffiti et son attrait pour les collectionneurs L'utilisation des étiquettes USPS Priority Mail comme points d'ancrage visuels n'est pas fortuite. Les graffeurs utilisent depuis longtemps ces étiquettes gratuites comme de mini-toiles pour recouvrir boîtes aux lettres, poteaux et cabines téléphoniques. La décision d'UFO907 de formaliser cette pratique dans une sérigraphie relie le passé underground à un présent accessible aux collectionneurs, sans rien perdre de son authenticité. L'expression et la posture de son personnage ajoutent une dimension narrative, mêlant espièglerie urbaine et sensibilité pop. La sérigraphie confirme toute sa valeur dans l'univers du street art et du graffiti, où la texture, la superposition des impressions et la technique de production deviennent partie intégrante du message. Signée et numérotée par l'artiste, chaque exemplaire est non seulement une estampe, mais aussi un témoignage précieux de son œuvre en constante évolution. Le rôle d'UFO907 dans le street art et le graffiti Reconnu pour sa présence insaisissable et ses personnages interstellaires, UFO907 est une figure incontournable de l'art alternatif à New York et au-delà. Son œuvre mêle souvent innocence et résistance, mettant en scène des personnages semblant tout droit sortis d'un dessin animé, mais agissant avec une urgence bien réelle. Contrairement aux artistes qui investissent pleinement le monde des beaux-arts, UFO907 reste fidèle aux murs, aux wagons de marchandises et aux objets trouvés. Des estampes comme « Label 907 Vol III Sunset » offrent aux collectionneurs une porte d'entrée vers son univers sans en altérer la dimension subversive. Chaque détail de cette œuvre, de la figure extraterrestre à la bombe de peinture marquée, témoigne de son amour pour l'absurdité, le danger et la spontanéité colorée du graffiti. Bien plus qu'une simple estampe, c'est un hommage à la vision persistante d'UFO907 et à sa place dans le langage en constante évolution du street art et du graffiti.
$425.00
-
UFO907 Étiquette 907 Vol. Sérigraphie IV Orange par UFO907
Label 907 Vol. IV - Orange Édition Limitée Impression Sérigraphique Manuelle à Fontaine Divisée 5 Couleurs sur Papier d'Art Français Blanc Pur 140lbs par UFO907 Artiste de Rue Graffiti Art Moderne Pop Art. Artiste graffeur reconnu, UFO 907 est célèbre pour ses motifs d'OVNIs extraterrestres disséminés dans tout New York. Depuis plus de 20 ans, son œuvre, de plus en plus nombreuse, attire des fans du monde entier. Ses motifs d'OVNIs, si particuliers, ont évolué au fil des ans, passant d'une simple forme d'OVNI à une représentation plus humaine, avec des yeux et des jambes. Il est toujours actif à travers le monde.
$164.00
-
Nate Duval Lady in Red Blotter Papier Sérigraphie par Nate Duval
« Lady in Red », édition limitée, papier buvard d'art, sérigraphie sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Nate Duval. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Sérigraphie sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm.
$201.00
-
Lady Pink Dessin au marqueur original de Lady Shiva par Lady Pink
Œuvre originale unique de Lady Shiva, technique mixte (peinture et marqueurs), réalisée sur papier d'art artisanal à bords frangés par la célèbre artiste de graffiti de rue Lady Pink. Illustration originale signée et datée de 2019, réalisée aux marqueurs de peinture sur papier frangé fait main. Format : 6 x 18 pouces. Lady Shiva de Lady Pink : La mythologie rencontre la résistance dans le pop art urbain « Lady Shiva », une œuvre de Lady Pink créée en 2019 à l'aide de techniques mixtes et de marqueurs sur papier d'art artisanal à la texture irrégulière, fusionne la mythologie aztèque avec le symbolisme du graffiti et la résistance sociale. Mesurant 15 x 45 cm, cette pièce unique illustre son engagement constant pour l'émancipation féminine et la réappropriation culturelle à travers le langage du Street Pop Art et du graffiti. La figure centrale est une femme vibrante, quasi divine, dotée de six bras, ornée de crânes, de symboles de paix et de marques faciales audacieuses. Elle tient des bombes de peinture et des chaînes, une référence directe aux outils et aux luttes du mouvement graffiti. La composition mêle iconographie traditionnelle et énergie cartoonesque, puisant son inspiration dans l'art mésoaméricain et la rébellion visuelle contemporaine. La figure de la déesse centrale fait référence à la divinité hindoue Shiva, puissant symbole de destruction et de transformation, ici réinterprétée à travers le prisme de la culture urbaine. Son expression est féroce, provocante et jubilatoire. Elle est entourée de serpents, d'oiseaux et de symboles ornementaux dessinés dans une palette de roses, de violets et de verts saturés – un choix esthétique qui reflète l'histoire de Lady Pink, qui a défié les récits dominés par les hommes dans le graffiti en s'appropriant son espace avec des couleurs et des formes assumées. Allégorie visuelle du pouvoir, de la culture et de la résistance Le récit se déploie avec des contrastes saisissants et un symbolisme riche. D'un côté, un policier grotesque au visage de porc, menotté à la déesse, serre une bombe de peinture comme s'il l'avait confisquée ou qu'il était incompris. De l'autre, des figures mythiques – parées de colliers de crânes et de serpents – se rallient à la cause de la déesse. Le design des personnages est ludique, mais le message est sans équivoque. Lady Pink utilise l'humour et la caricature pour exposer les cycles de surveillance, d'effacement culturel et de contrôle systémique. Les chaînes et les poings serrés transforment l'œuvre en une allégorie de l'émancipation – où l'art, l'identité et l'héritage deviennent des instruments de résistance. Il ne s'agit pas d'une représentation passive de la rébellion – elle est active, dynamique et festive. La déesse manie le graffiti comme une arme de réinvention. Ses yeux, ourlés d'épais cils, laissent couler des larmes stylisées qui évoquent à la fois la tristesse et la force. Son sourire, aux dents acérées, interpelle le spectateur. Cette hybridité émotionnelle – la férocité mêlée à la joie – est au cœur du style de Lady Pink. Elle construit une mythologie visuelle où mémoire culturelle et rébellion contemporaine se rencontrent au carrefour du genre, de l'histoire et de la peinture. L'iconographie du graffiti repensée à travers une vision féministe Lady Pink, née Sandra Fabara en Équateur et ayant grandi à New York, est une figure pionnière du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre fusionne avec constance l'énergie de la rue et des récits personnels et politiques, notamment d'un point de vue féministe. « Lady Shiva » témoigne de son rôle dans la transformation du graffiti en un espace d'inclusion et de critique culturelle. Plutôt que d'adhérer aux conventions hyper-masculines du tag et du bombing, elle intègre des motifs anciens, des illustrations de personnages et du symbolisme pour livrer un commentaire social plus profond. Dans « Lady Shiva », l'association du papier fait main, des traits épais de marqueur et du sujet mythologique s'accorde avec la nature tactile et éphémère du graffiti. Les bords non polis, les textures de pinceau visibles et les aplats de couleurs vives évoquent l'immédiateté des murs de la rue et des carnets de croquis. Cette physicalité renvoie aux racines du médium : accessible, brut et profondément personnel. L'œuvre refuse le lisse au profit de la présence, conférant à la déesse une qualité brute et vivante. À travers Lady Shiva, Lady Pink ne se contente pas de créer une déesse ; elle forge une arme narrative. L’œuvre se mue en une déclaration murale miniature, tissant un lien entre puissance spirituelle, art ancestral et résistance vécue par les femmes artistes qui revendiquent l’espace public. C’est un sortilège visuel lancé à la bombe et au marqueur, invoquant la transformation dans le langage du Street Pop Art et du graffiti.
$1,750.00 $1,488.00
-
Atomik Peinture à la bombe originale de panneaux de rue de Lagos par Atomik
Peinture à la bombe originale d'un panneau de rue de Lagos par Atomik, technique mixte, graffiti moderne, pop art sur métal véritable, prête à être accrochée. Peinture originale signée de 2023 sur panneau de signalisation routière en métal recyclé (36 x 36 pouces), réalisée à la bombe de peinture orange Atomik. Un sourire est représenté sur le panneau. Dans l'univers vibrant du graffiti et du pop art, Atomik s'impose comme une voix unique, créant des œuvres qui touchent profondément les amateurs d'art et de street art. Son œuvre de 2023, intitulée « Lagos », illustre parfaitement son génie. Réalisée sur un panneau de chantier métallique recyclé, cette pièce est bien plus qu'une simple peinture : c'est une fusion entre art et éléments urbains. Mesurant 91 x 91 cm, « Lagos » est un hommage à l'environnement urbain dont Atomik tire son inspiration. L'élément central, le logo Atomik Orange souriant, peint à la bombe, est immédiatement reconnaissable et évoque un sentiment de familiarité, faisant le lien entre la rue et la galerie d'art. Le fond, un véritable panneau de chantier métallique, confère à l'œuvre une authenticité et une authenticité brutes. Son aspect patiné, marqué par l'usure du temps, raconte sa propre histoire, créant un contraste saisissant avec le logo Atomik Orange, vibrant et ludique. Cette peinture ne se contente pas de démontrer la maîtrise technique d'Atomik avec une bombe aérosol. Elle remet en question les frontières des formes artistiques traditionnelles, brouillant les frontières entre graffiti, pop art et art d'objets trouvés. En choisissant une plaque métallique de récupération comme support, Atomik commente la nature éphémère de la vie urbaine et le visage en perpétuelle évolution des villes. Pour ceux qui apprécient un art qui aborde les problématiques contemporaines tout en restant ancré dans les techniques traditionnelles, « Lagos » témoigne de la capacité d'Atomik à saisir l'esprit de la culture urbaine moderne. Ce n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation, un récit et le reflet de notre époque.
$1,174.00 $998.00
-
Peter Keefer Triptyque Laguna Santa Cruz, estampe collagraphique de Peter Keefer
Triptyque Laguna Santa Cruz, impression collagraphique de Peter Keefer, tirage à la main sur papier d'art, édition limitée, œuvre d'art graffiti, street pop. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, de 1981. Dimensions de l'œuvre : 58,5 x 25,75 pouces (chaque estampe mesure 19,25 x 25,75 pouces). Triptyque de collagraphies en taille-douce de Peter Keefer, chaque estampe étant signée, titrée et numérotée à la main par l'artiste. Quelques petites marques dans le ciel sur l'estampe située à gauche. Triptyque Laguna Santa Cruz, estampe collagraphique de Peter Keefer Le triptyque collagraphique Laguna Santa Cruz de Peter Keefer est un exemple saisissant d'art urbain et de graffiti. Créée en 1981, cette édition limitée illustre à merveille le style caractéristique de Keefer, mêlant minimalisme abstrait et palette de couleurs raffinée qui capture l'essence d'un paysage serein. Le format triptyque offre une vision panoramique de la composition, invitant le spectateur à pénétrer dans un univers paisible et onirique où terre et eau se confondent. Technique artistique et composition Cette œuvre est une estampe collagraphique en taille-douce, réalisée à la main sur papier d'art, selon une technique d'impression exigeante et minutieuse. Le procédé consiste à superposer des matériaux sur une plaque d'impression pour créer texture et profondeur, produisant un effet visuel unique qui met en valeur les riches nuances de l'œuvre. L'utilisation de tons chauds et terreux contrastant avec le bleu profond d'un cours d'eau crée un équilibre harmonieux entre les éléments naturels, tandis que les contours du relief confèrent à l'ensemble une esthétique contemporaine et structurée. La ligne d'horizon et le ciel en dégradé évoquent une impression de profondeur et de perspective atmosphérique, une signature du talent artistique de Keefer. Détails de la signature et de l'édition Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, ce qui confirme son statut de pièce rare et de collection. Chacun des trois panneaux mesure 49 x 65,4 cm, pour une dimension totale de 148,6 x 65,4 cm une fois assemblés. Le format triptyque offre un effet panoramique harmonieux, renforçant son impact visuel et en faisant une pièce maîtresse de toute collection. Chaque exemplaire a été personnellement signé, titré et numéroté par Keefer, garantissant son authenticité et sa valeur artistique. État et caractéristiques notables Le triptyque de la Laguna Santa Cruz demeure une œuvre très recherchée dans le domaine du street art et du graffiti. Bien que quelques marques mineures soient présentes dans le ciel du panneau situé à l'extrême gauche, elles n'altèrent en rien la beauté et l'harmonie de la composition. Cette œuvre illustre la capacité de Keefer à transposer les paysages naturels en interprétations stylisées et modernes qui séduisent aussi bien les collectionneurs que les amateurs d'estampes contemporaines. Cette collagraphie exceptionnelle témoigne du talent de Keefer pour fusionner les techniques d'impression traditionnelles et une vision artistique contemporaine. Sa composition ample et sa palette de couleurs soigneusement choisie en font un exemple remarquable d'art contemporain au sein du mouvement street art.
$475.00
-
Krush Sérigraphie Landmarked par Krush
Édition limitée et estampillée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier kraft moucheté français, par Krush, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « LA Marked » est une sérigraphie trois couleurs sur papier Speckleton, réalisée en collaboration avec Krush et The Seventh Letter. Ce livre est une estampe parue à l'occasion de l'exposition « LA Marked ». Il s'agit d'une estampe classique qui capture l'atmosphère onirique et envoûtante de Los Angeles, avec des publicités et une typographie du XXe siècle en voie de disparition dans des lieux emblématiques comme le quartier underground de Los Angeles.
$134.00
-
Nosego Rire face à... Impression Giclée par Nosego
Riez au visage de... Œuvre d'art en édition limitée Giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid, par Nosego, artiste de graffiti de la culture pop. « Riez au visage de… » par Nosego. Impression d’art Giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid. Bords frangés à la main. Embelli à la main. 61 x 46 cm. Édition limitée à 50 exemplaires (signés et numérotés).
$218.00
-
Justin Van Genderen Sérigraphie Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen
Sérigraphie de Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 50 exemplaires Dimensions de l'œuvre 18x24 Série Location, Location, Location Impression sérigraphique du désert du Moyen-Orient Homme dans la tête d'une allumette enflammée du film Lawrence d'Arabie. Sérigraphie Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen La sérigraphie « Lawrence d'Arabie » de Justin Van Genderen est une œuvre d'art en édition limitée de 2013, visuellement saisissante, qui capture l'essence du film culte « Lawrence d'Arabie » grâce à un design minimaliste et audacieux. Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) est signée et numérotée à 50 exemplaires. L'image fusionne les vastes paysages du Moyen-Orient avec l'emblématique allumette du film, symbolisant à la fois le déclenchement de la guerre et la poursuite inlassable du destin. Par ses contrastes marqués et ses chaudes teintes désertiques, cette estampe témoigne du pouvoir du street art et du graffiti à réinterpréter l'histoire du cinéma. Minimalisme et symbolisme dans les œuvres d'art inspirées du cinéma Cette estampe adopte une approche minimaliste pour capturer l'esprit de Lawrence d'Arabie. Au lieu de reproduire directement une image du film, la composition distille les thèmes de l'œuvre en une seule image évocatrice. Une silhouette solitaire se dresse au sommet d'une dune, enveloppée par la flamme d'une allumette qui domine le cadre. Cette référence à la célèbre scène du raccord éclair, où une allumette se fond dans un vaste lever de soleil désertique, est immédiatement reconnaissable pour les cinéphiles et les amateurs d'art. L'utilisation de la flamme d'une allumette comme élément de composition crée une puissante métaphore. Elle suggère à la fois le feu littéral de la bataille et l'ambition dévorante de T.E. Lawrence, le protagoniste du film. Ce mélange d'iconographie et de narration est une caractéristique du Street Pop Art et du Graffiti, dont l'objectif est de communiquer des récits complexes par des visuels simples mais saisissants. La palette de couleurs contrastées, composée d'or, d'orange et de teintes sable, accentue la chaleur et l'isolement du désert, tandis que la texture sérigraphiée et plate renforce son lien avec les affiches de films classiques. Théorie des couleurs et composition dans les estampes sérigraphiques modernes Le choix judicieux des couleurs de cette estampe évoque à la fois la chaleur du désert et l'intensité psychologique du récit. Le contraste saisissant entre la flamme et le fond aux tons sourds confère à la figure centrale une impression d'isolement et de profondeur, à l'image du personnage de Lawrence dans le film. La superposition de tons chauds d'orange et de jaune imite l'effet aveuglant du soleil se reflétant sur le sable, un élément essentiel de la cinématographie de Lawrence d'Arabie. Les lignes d'horizon au sein de la flamme créent une illusion de profondeur, rappelant les dunes infinies du désert. Le socle en allumettes ancre la composition, évoquant une scène clé du film et contribuant à son équilibre. Ce travail de conception réfléchi s'inscrit dans la pure tradition du street art et du graffiti, où formes audacieuses et lignes épurées renforcent l'impact visuel. Réinventer l'histoire du cinéma à travers le street art, le pop art et le graffiti Cette œuvre illustre comment les films classiques peuvent être réinterprétés à travers le prisme du street art et du graffiti. Plutôt que de s'appuyer sur le portrait traditionnel ou un réalisme détaillé, cette sérigraphie privilégie l'abstraction et le symbolisme pour évoquer l'essence émotionnelle du film. Cette approche est courante dans le street art contemporain, où les artistes utilisent des images iconiques pour susciter la reconnaissance tout en y ajoutant de nouvelles significations. En réduisant le récit du film à une simple allumette qui brûle, Justin Van Genderen capture l'essence de Lawrence d'Arabie sans recourir à des ressemblances directes ni à une conception d'affiche conventionnelle. Cette approche épurée permet aux spectateurs d'appréhender l'œuvre à différents niveaux, qu'ils connaissent le film ou qu'ils soient simplement attirés par sa composition visuelle saisissante. Le mélange d'éléments cinématographiques classiques et de techniques de sérigraphie contemporaines confère à cette sérigraphie un caractère unique, à la fois hommage à l'histoire du cinéma et œuvre d'art moderne captivante. La sérigraphie Lawrence d'Arabie de Justin Van Genderen illustre la puissance de la narration visuelle dans le street art et le graffiti. Par un usage subtil de la couleur, du symbolisme et du minimalisme, cette estampe condense l'une des plus grandes épopées du cinéma en une image unique et inoubliable. Qu'elle soit exposée comme pièce maîtresse d'un collectionneur de films ou comme élément audacieux d'une collection d'art moderne, cette œuvre s'inscrit dans la tradition de la réinterprétation des classiques en œuvres d'art originales et visuellement saisissantes.
$267.00
-
Paul Insect Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect
Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect, imprimée à la main sur panneau, édition limitée. Édition limitée 2019, signée et numérotée, lot de 3 œuvres d'art sur carton, format 9,38 x 6,75 pouces chacune, sérigraphie. Collection Paul Insect LDN Paris, sérigraphies 2019 La collection LDN Paris 2019 de l'artiste contemporain britannique Paul Insect est un ensemble vibrant de trois sérigraphies qui illustre sa fusion de sensibilité pop, d'esthétique du street art et d'expérimentations graphiques audacieuses. Chaque œuvre de la série mesure 23,8 x 17,1 cm et est tirée à la main sur carton, signée et numérotée en édition limitée. Reconnu pour son utilisation saisissante de la couleur, ses compositions superposées et ses subtiles accents surréalistes, Insect présente un agencement hypnotique d'yeux humains partiellement voilés par des formes colorées vives et irrégulières, créant un sentiment d'intimité et de détachement. Le motif récurrent de l'œil invite le spectateur à un échange visuel direct, tandis que les formes environnantes perturbent et fragmentent le regard. Variations de couleurs dynamiques L'ensemble propose trois palettes de couleurs distinctes – des fonds à dominante rose, orange et bleue – chacune rehaussée de formes nettes et contrastées dans des tons de vert électrique, rose vif, jaune éclatant et bleu saturé. Le rendu pointilliste des yeux confère une texture d'impression vintage, juxtaposée aux aplats de couleurs contemporains. Ce contraste délibéré de styles d'impression accentue la sensation de mouvement et de tension au sein de l'œuvre, tout en témoignant de la maîtrise des techniques de sérigraphie par Insect. La réalisation artisanale des impressions garantit une richesse de couleurs et une précision de superposition exceptionnelles, permettant à chaque panneau de s'affirmer à la fois comme une pièce unique et comme élément d'un triptyque cohérent. Influence du street art et exécution en beaux-arts Le parcours de Paul Insect a longtemps fait le lien entre l'énergie brute de la culture urbaine et le raffinement des œuvres exposées en galerie. Ses compositions possèdent souvent l'immédiateté des affiches de rue collées à la paille, tout en étant méticuleusement élaborées avec la maîtrise et la pérennité de la gravure d'art. Dans la collection LDN Paris, les yeux désincarnés évoquent les thèmes de l'anonymat, de la surveillance et des récits invisibles de la vie urbaine. Les fragments superposés qui entourent le regard suggèrent à la fois camouflage et révélation, reflétant la tension entre présence publique et identité privée souvent présente dans le contexte du street art. La vision artistique de Paul Insect Né au Royaume-Uni, Paul Insect s'est fait connaître internationalement au début des années 2000 grâce à son approche singulière mêlant sous-entendus politiques, humour surréaliste et audace graphique. Son œuvre s'est exposée aussi bien dans des espaces clandestins de la rue que dans des expositions prestigieuses, brouillant souvent la frontière entre commentaire urbain subversif et œuvre d'art de collection. La collection LDN Paris illustre sa capacité à transformer des éléments visuels simples – ici, l'œil humain – en messages complexes et stimulants, sublimés par une utilisation audacieuse de la couleur. Ce coffret de sérigraphies en édition limitée témoigne non seulement de sa précision technique, mais aussi de l'énergie et de l'impact visuel qui ont fait de Paul Insect une figure majeure du street art, du pop art et du graffiti contemporains.
$1,500.00 $1,275.00
-
DKNG Let The Games Begin Sérigraphie par DKNG
Que les jeux commencent ! Édition limitée ICON Series, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. La Batmobile Tumbler des films Batman Dark Knight. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.
$159.00
-
Denial- Daniel Bombardier Libertee Archival Print par Denial - Daniel Bombardier
Libertee - Impression pigmentaire d'archives sur métal avec base en acrylique gravée, œuvre d'art sculptée par l'artiste de rue graffiti et légende pop moderne Denial. Sculpture signée, édition limitée à 100 exemplaires, 2020, format 4x8 DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$385.00
-
Mr Brainwash- Thierry Guetta La vie est belle. Sculpture orange vif de Mr Brainwash - Thierry Guetta
La vie est belle - Sculpture en résine orange vif en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2022 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 12 x 7 pouces Édition limitée signée à 70 exemplaires. Dimensions : 7 x 12 x 1,75 pouces (17,8 x 30,5 x 4,4 cm). Comprend un étui en plexiglas et une sculpture en résine signée par l’artiste.
$4,698.00
-
Hijack SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$3,178.00