Produits
-
Aiko Sérigraphie au pochoir Lovers HPM par Lady Aiko
« Lovers Stencil », sérigraphie en édition limitée 10 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, 2016. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « J'aime créer des images liées aux moments romantiques, aux amoureux et aux baisers. Mes sujets tournent presque toujours autour d'histoires d'amour, de couples et de jeunes femmes séduisantes au quotidien. Mon prénom, Aiko – l'un des prénoms féminins japonais les plus courants – signifie amour. L'amour est mon fil conducteur depuis toujours, et ce, depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours adoré créer. Je dessinais pour moi, ma mère, ma famille et mes camarades de classe. Juste pour le plaisir. J'aime créer quelque chose qui nous procure du bien-être, quelque chose de beau que je peux partager avec tous. Quelque chose de plein d'amour. » – Aiko
$1,099.00
-
Prefab77 Lovers Rock AP HPM Archival Print par Prefab77
Lovers Rock AP Artist Proof HPM Hand Finished Archival Print by Prefab77 Limited Edition Print on 350gsm Somerset Fine Art Paper Pop Artist Modern Artwork. Épreuve d'artiste AP 2021 Signée et marquée AP Finition à la main Édition limitée Œuvre d'art Taille 19,29 x 33,46 Pigments d'archivage Beaux-Arts. Le style emblématique de Prefab77 dans « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » L'épreuve d'artiste « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » de Prefab77 est une œuvre d'art moderne saisissante, témoignant de l'ingéniosité du collectif dans le domaine du street art pop et du graffiti. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage occupe une place particulière dans le processus de production, servant de prototype pour évaluer la qualité du tirage final. Ce tirage de 49 x 85 cm est réalisé sur un papier d'art Somerset 350 g/m², un support haut de gamme choisi pour sa durabilité et sa capacité à restituer fidèlement la richesse des encres pigmentaires d'archivage utilisées. Cette œuvre se distingue par ses finitions réalisées à la main, garantissant l'unicité de chaque exemplaire de cette édition limitée. Ces finitions, qui peuvent faire appel à diverses techniques allant de la peinture au dessin, confèrent au tirage un caractère unique, le démarquant des reproductions standard. Le style caractéristique de Prefab77, qui fusionne harmonieusement illustrations et typographie, s'exprime pleinement dans cette œuvre. Chaque tirage est signé, estampillé et numéroté, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de l'artiste. Le langage visuel de « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » est une cacophonie de références à la culture pop, de prises de position politiques et d'un graphisme audacieux. L'œuvre explore la rencontre entre amour et rébellion, un thème récurrent dans le travail de Prefab77. Le titre, « Lovers Rock », peut être interprété comme une allusion au reggae, ce sous-genre à la fois romantique et rebelle, suggérant la fusion de douceur et de force qui caractérise l'œuvre. Exploration des profondeurs de « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » Au-delà de son esthétique superficielle, « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » explore l'interaction complexe entre l'iconographie pop et les motifs bruts du street art. L'image centrale de cette œuvre présente un portrait sur lequel se superpose un collage d'éléments graphiques, suggérant une identité aux multiples facettes, façonnée par diverses influences culturelles. Ce mélange de styles reflète la capacité de Prefab77 à naviguer entre différents univers, des scènes underground du street art aux galeries d'art contemporain. La composition de l'œuvre rappelle la superposition de couches caractéristiques du graffiti, où messages et images s'entremêlent pour créer une riche tapisserie de sens. Cependant, contrairement à la nature éphémère du street art, la qualité archivistique des pigments et du papier utilisés pour « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » garantit la pérennité de l'œuvre, préservant ainsi son énergie et son message pour les générations futures. Le choix du papier Somerset, réputé pour sa texture, confère à l'œuvre une dimension sensorielle supplémentaire. La qualité tactile du papier complète la complexité visuelle de l'estampe, faisant de « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » non seulement une œuvre à contempler, mais aussi à vivre. Cette implication sensorielle est essentielle pour comprendre la philosophie qui anime les créations de Prefab77 : la volonté de créer un art immersif et évocateur. Impact culturel et héritage de « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » Œuvre majeure du Street Pop Art et du graffiti, « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » a le potentiel d'influencer les récits culturels et le monde de l'art. L'alliance de l'attrait universel du pop art et de l'authenticité brute du street art favorise un dialogue qui transcende les barrières sociales et culturelles. L'engagement de Prefab77 à produire des tirages en édition limitée garantit que chaque pièce est un instantané de l'esprit du temps, capturant l'atmosphère et les mouvements de l'époque. La présence d'une épreuve d'artiste sur le marché constitue également un outil pédagogique, offrant un aperçu du processus de gravure et de l'importance accordée à chaque étape menant à l'œuvre finale. Pour les collectionneurs et les amateurs, acquérir une épreuve d'artiste est une manière de se connecter plus profondément au processus créatif, offrant un aperçu des intentions de l'artiste et de l'évolution de l'œuvre. « Lovers Rock AP Artist Proof HPM » n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un artefact culturel représentant la convergence de diverses formes et influences artistiques. Le dévouement de Prefab77 à son art et sa capacité à innover constamment dans le domaine du street art pop et du graffiti garantissent que son travail, y compris cette estampe, restera comme une contribution significative au dialogue permanent sur la valeur et la place du street art dans la société contemporaine.
$733.00
-
Luke Chueh Ours en peluche musical basse fidélité, une création de Luke Chueh
Ours en peluche Low Fidelity Music Art Toy de Luke Chueh, sculpture de collection en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue pop graffiti. Œuvre d'art en édition limitée 2024, format 4x7, neuve en boîte, en vinyle estampé, figurine d'art représentant un ours en noir et blanc avec un casque audio, ambiance décontractée. Low Fidelity Music Bear : une sculpture en vinyle de la quiétude urbaine par Luke Chueh La figurine Low Fidelity Music Bear de Luke Chueh, sortie en 2024, est une pièce de collection minimaliste et chargée d'émotion, sculptée dans une palette monochrome de noir et blanc. Cette sculpture en vinyle estampé de 18 cm de haut représente un ours stylisé, debout, vêtu d'un sweat à capuche noir mat, les mains dans les poches et un casque audio sur les oreilles. Il s'agit d'une édition limitée créée par l'une des figures les plus importantes du Street Pop Art et du graffiti, reconnu pour sa capacité à transformer l'introspection en images. Présentée dans sa boîte d'origine et moulée en vinyle de haute qualité, cette sculpture allie simplicité et force symbolique. Résonance émotionnelle grâce à un design épuré L'œuvre de Luke Chueh s'ancre dans la représentation silencieuse des luttes intérieures et de la complexité psychologique, et l'Ours de la Musique Basse Fiabilité en est une illustration condensée. Le contraste entre l'ours d'un blanc immaculé et son sweat à capuche noir n'est pas qu'un choix stylistique : c'est une métaphore visuelle de la dualité – pureté et protection, visibilité et invisibilité, vulnérabilité et armure. Le visage de la figure demeure neutre, dépourvu d'expression traditionnelle, amplifiant le silence et invitant le spectateur à projeter ses propres sentiments sur cette toile vierge. Ce récit silencieux est au cœur du style de Chueh et a façonné sa contribution au graffiti et à la culture pop. Le langage de la solitude et du son L'ajout d'un casque audio à la sculpture confère une dimension conceptuelle unique. La musique, souvent source de clarté émotionnelle, est ici symbolisée non seulement comme divertissement, mais aussi comme isolement et repli sur soi. Dans un environnement urbain saturé de bruit, le détachement de la figure devient une forme de résistance. L'ours ne joue pas. Il écoute. Il se retire. Son immobilité, ses traits minimalistes et son esthétique en nuances de gris proposent une réflexion sur la solitude, la réflexion et le besoin humain de trouver la paix dans le silence sonore. Cette sculpture illustre comment le graffiti, art urbain par excellence, peut aborder les conflits intérieurs à l'aide de matériaux commerciaux et de personnages stylisés. Un objet de collection imprégné de récit Cette sculpture en vinyle de 2024 est bien plus qu'un simple objet de collection : elle invite à la réflexion sur le poids du silence dans une culture trépidante. À l'instar des autres œuvres de la série Low Fidelity, cette édition transforme l'écoute en un acte méditatif. Le sweat à capuche noir surdimensionné de la figurine fait office de carapace, tandis que les écouteurs la coupent du monde extérieur. Cet objet illustre comment Luke Chueh utilise le design de jouets comme un support d'expression narrative, s'inscrivant dans le cadre du Street Pop Art et du graffiti. Chaque sculpture, estampillée et présentée dans sa boîte, porte l'empreinte indéniable de la vision de l'artiste : un mélange de mélancolie, d'humour et de précision minimaliste. L'ours de Chueh n'est pas seulement une icône de la culture des objets de collection modernes ; il est le reflet tangible des émotions contemporaines.
$450.00
-
Luke Chueh Lowbrow et toujours le perdant Giclee Print par Luke Chueh
Lowbrow - Et toujours le perdant. Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste moderne Luke Chueh. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2011. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « Lowbrow - And Still The Loser » de Luke Chueh est une œuvre singulière du pop art, où chaque jour se charge de significations profondes. Cette œuvre, une impression giclée sur papier Moab Entrada 290 g/m², s'inscrit pleinement dans le discours du street art et du graffiti par sa représentation évocatrice de sentiments universels. Créée en 2011, elle a été proposée en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires (45,7 x 61 cm), soulignant son exclusivité et son potentiel de collection. L'œuvre met en scène le personnage emblématique de Chueh, un ours, représenté en monochrome sur un fond épuré. Le geste de l'ours est au cœur du récit : un salut du perdant qui, dans le contexte de l'œuvre de Chueh, peut être interprété comme une réflexion sur l'acceptation de soi face à l'échec ou au jugement de la société. Le terme « lowbrow » s'impose avec audace dans la composition visuelle, clin d'œil autoréférentiel au mouvement artistique lowbrow et affirmation ironique de l'autodérision de l'ours. Cette estampe poursuit l'exploration par Luke Chueh de la juxtaposition entre l'innocence des personnages de dessins animés et la complexité des émotions humaines, un thème récurrent dans la narration du street art. L'œuvre de Chueh est souvent reconnue pour sa force émotionnelle brute, encapsulée dans la forme accessible de figures animées. « Lowbrow - And Still The Loser » résonne particulièrement par sa simplicité, reflétant la capacité de l'artiste à communiquer des expériences profondes à travers des images simples et universelles. Le choix du papier Moab Entrada, réputé pour sa qualité d'archivage, suggère une volonté délibérée de préserver la profondeur des nuances de noir et blanc, garantissant à chaque collectionneur une œuvre fidèle à l'impact visuel de l'original. Le tirage limité de cette estampe la rend particulièrement précieuse aux yeux des collectionneurs et des amateurs, qui perçoivent l'œuvre de Chueh comme un pont entre les univers souvent distincts du pop art et du street art. Ici, le langage émotionnel du graffiti, la force visuelle du pop art et l'introspection du mouvement lowbrow fusionnent pour former une œuvre marquante qui invite le spectateur à chercher du sens au-delà de la simplicité apparente.
$788.00
-
MFG- Matt Goldman Lucha Libre Wrestlers Sérigraphie par MFG - Matt Goldman
Lutteurs de Lucha Libre, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore rose fluo et vert fluo sur papier cartonné blanc coton de qualité archive, par MFG-Matt Goldman Artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$134.00
-
Nate Duval Lucky Cat Sérigraphie par Nate Duval
Sérigraphie artisanale en 3 couleurs « Lucky Cat » sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Édition limitée de 55 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 8 x 10 pouces. Papier découpé à la main
$28.00
-
Shane Jessup Lucky Cat White Giclee Print par Shane Jessup
Lucky Cat - White Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste moderne de graffiti urbain Shane Jessup. Série de 10 exemplaires numérotés et signés de 2013 (5x5)
$48.00
-
Niagara Impression d'archives sur papier buvard Lucky Strike par Niagara
Papier buvard Lucky Strike, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Niagara, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Jen Collins SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$67.00
-
Adam Lister GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$288.00
-
Nate Duval Lumineers Cerf Guitare Blanc Nacré Sérigraphie par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$180.00
-
LushSux LushSux Condom White Art Object par LushSux
Préservatif LushSux - Préservatif blanc en édition limitée, œuvre d'art de collection créée par l'artiste de graffiti de rue Lussux. Préservatif personnalisé, objet d'art en édition limitée 2013. Ne pas utiliser ; il s'agit d'une œuvre d'art uniquement ! L'emballage personnalisé non ouvert de 2013 porte l'inscription : « Utilisez ce préservatif car je ne sais pas quelle MST @Lushsux m'a transmise… »
$17.00
-
Retna Peinture en aérosol Mac & Retna noire par Montana MTN
Mac & Retna - Édition limitée noire, bombe de peinture rare, collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Chacun de ces artistes a développé son propre style et sa propre technique ; Retna est surtout connu pour ses coups de pinceau calligraphiques audacieux, et Mac pour sa peinture de visages et de figures qui semblent réels ; Mac utilise de la peinture en aérosol et Retna utilise une peinture en aérosol et de la peinture acrylique ; huile, acrylique, émail, crayon et autres médiums sur papier, toile et bois.
$218.00
-
Justin Aerni Macabre Goth Mouse Original Acrylique Mache Sculpture par Justin Aerni
Souris gothique macabre, sculpture originale en papier mâché peinte à l'acrylique, œuvre de l'artiste low-brow Justin Aerni. Sculpture originale signée de 2011 représentant une souris en papier mâché, ruban adhésif et acrylique, 7x5
$256.00
-
Josh Keyes Mad World Giclee Print par Josh Keyes
Œuvre d'art Mad World, impression giclée en édition limitée sur papier beaux-arts 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Josh Keyes. Josh Keyes, Mad World, édition limitée à 300 exemplaires, 33 x 40,6 cm (13 x 16 pouces), tirage d'art sur papier 290 g/m², signé et numéroté par l'artiste. L'œuvre de Josh Keyes se situe à la croisée du surréalisme et du réalisme. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, son art parvient à concilier une précision physiologique et un photoréalisme saisissant avec des paysages et des interactions empreints d'éco-surréalisme. Le contexte théorique de son travail puise dans les thèmes mythologiques et folkloriques – notamment les légendes et les récits amérindiens – ainsi que dans l'imagerie onirique et cauchemardesque, pour exprimer une profonde angoisse existentielle et une grande incertitude.
$275.00
-
Jeremy MadL Mad*L Citizens Tenacious Blue Art Toy par Jeremy MadL x UVD Toys
Mad*L Citizens Tenacious Blue Limited Edition Vinyl Art Toy Collectible Artwork by street graffer artist Jeremy Mad'L x UVD Toys. Édition limitée 2021 à 100 exemplaires, hauteur 10 cm Neuf dans sa boîte Taille : 10 cm (4 pouces) Artiste : Jeremy Mad'L Producteur : UVD Toys Articulation : Rotule au niveau du cou Édition limitée à 100 exemplaires en bleu exclusif « Movin' On Up »
$117.00
-
Michele Melcher Madame de Bionville Embellished HPM Archival Print par Michele Melcher
Madame de Bionville - Tirages d'art HPM en édition limitée, rehaussés de pigments d'archives, sur papier Moab Fine Art 290 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Michele Melcher. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée HPM, rehaussée à la main (2021). Format : 11 x 17 pouces. ChatGPT a dit : Estampe d'art embellie Madame de Bionville de Michele Melcher, 2021 L'estampe Madame de Bionville de 2021, signée et numérotée, de Michele Melcher, est une œuvre pigmentaire d'archives rehaussée à la main. Tirée à seulement cinq exemplaires, elle mesure 28 x 43 cm et est imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m². Cette édition limitée HPM (multiple peint à la main) reflète le mélange saisissant de portrait historique, de références à la culture populaire et d'imagerie macabre propre à Melcher. Chaque exemplaire a été rehaussé de façon unique par l'artiste, ce qui garantit leur caractère unique et renforce la rareté et la valeur de collection de cette édition. Imagerie et langage visuel Madame de Bionville présente une figure squelettique parée d'un habit aristocratique, sa cage thoracique et son crâne apparents contrastant avec les détails ornementaux du costume et un chapeau à plumes. La soie d'un bleu vif et le délicat col de dentelle évoquent l'élégance des portraits du XVIIIe siècle, mais le visage squelettique transforme l'image en une méditation sur la mortalité et la vanité. Ce jeu entre luxe raffiné et déchéance saisissante rappelle la tradition des vanités, revisitée par la touche graphique contemporaine de Melcher. Les embellissements réalisés à la main sur chaque estampe ajoutent profondeur, texture et singularité, renforçant la tension entre reproduction mécanique et intervention directe de l'artiste. Thèmes artistiques et influence L'œuvre de Michele Melcher explore souvent les thèmes de la mortalité, de la mémoire et du symbolisme culturel en réinterprétant des figures historiques et l'iconographie. Dans Madame de Bionville, elle interroge les notions d'impermanence et l'effondrement inéluctable de la richesse, du pouvoir et de la beauté face à l'universalité de la mort. La théâtralité et l'élégance de l'œuvre contrastent avec sa présence squelettique et sinistre, créant un paradoxe qui fait écho à la fois aux traditions des beaux-arts et à la force brute du street art et du graffiti. Cette juxtaposition invite le spectateur à questionner l'obsession sociétale du statut et de l'apparence, établissant des parallèles entre l'aristocratie historique et la société de consommation contemporaine. La place de Michele Melcher dans le pop art urbain contemporain Michele Melcher est reconnue pour sa capacité à fusionner les techniques picturales classiques et le commentaire contemporain, brouillant ainsi la frontière entre l'art de galerie et l'esthétique inspirée de l'art urbain. Ses œuvres se distinguent par leur profondeur narrative et leur équilibre entre hommage historique et critique actuelle. Madame de Bionville, avec son édition limitée rehaussée à la main et son exécution méticuleuse, témoigne de son attachement au savoir-faire artisanal tout en conservant l'esprit rebelle propre à l'art urbain et à la pop culture. Cette œuvre illustre comment la pratique de Melcher réinterprète et recontextualise le passé, offrant au public un regard neuf sur l'histoire et la culture contemporaine.
$342.00
-
Saber Étiquette autocollante drapeau américain « Made in USA », illustration originale de Saber
Autocollant drapeau américain « Made in USA », illustration originale de Saber, dessin original au marqueur permanent sur autocollant brillant drapeau américain par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. 2020 Drapeau américain signé Fabriqué aux États-Unis Amérique Graffiti Art original Slap Up Tag 4x4 Marqueur Tagué sur autocollant. Dévoiler le récit américain à travers le graffiti : l’art des autocollants drapeau « Made in USA » Le drapeau américain, symbole puissant, est un motif récurrent dans diverses formes d'art, notamment au sein du monde vibrant du street art et du graffiti. Dans ce contexte, l'autocollant « Made in USA » se distingue comme un support d'expression privilégié, en particulier entre les mains des graffeurs. Recouverts de tags originaux, ces autocollants deviennent de véritables vecteurs miniatures de commentaires culturels et politiques, réinterprétant un symbole national dans le paysage urbain. L'interprétation de l'iconographie américaine par Saber Le célèbre graffeur Saber Ryan Weston Shook a largement contribué à ce mouvement. Ses dessins originaux au marqueur indélébile, apposés sur des autocollants brillants à l'effigie du drapeau américain, dépassent le simple cadre esthétique ; ils constituent une forme d'art urbain moderne qui capture l'essence de l'identité américaine et l'esprit de son peuple. Son œuvre, créée en 2020 et signée, incarne un récit brut et captivant. Chaque tag mesure 10 x 10 cm, un petit mais saisissant témoignage du talent et de la vision de l'artiste. L'utilisation du drapeau américain comme toile de fond est particulièrement marquante, compte tenu de ses fortes connotations de patriotisme, de liberté et d'identité nationale. En superposant ses tags à ce symbole, Saber bouleverse la perception habituelle du spectateur, l'invitant à repenser la signification du « Made in USA » dans le contexte du street art. Ses traits audacieux et affirmés ouvrent un dialogue sur la propriété, la créativité et la définition même du « made in USA ». L'évolution du taggage et sa pertinence culturelle Le tag a évolué, passant de simples signatures à des œuvres d'art complexes qui communiquent l'identité et le statut de l'artiste au sein de la communauté graffiti. C'est une pratique profondément ancrée dans l'histoire du street art, qui capte l'attention et s'approprie l'espace. Concernant les stickers « Made in USA » de Saber, ces tags ne sont pas seulement des marques de territoire, mais des affirmations d'existence. Le choix de marqueurs or et argent ajoute une touche d'ironie, contrastant la valeur perçue des métaux précieux avec la valeur souvent mal comprise du graffiti. La pertinence culturelle de cet art est immense. Il s'inscrit dans les débats actuels sur la fierté nationale et la société de consommation, interrogeant l'authenticité du label « Made in USA » à l'ère de la mondialisation. De plus, elle incarne l'esprit du Street Pop Art, un genre qui emprunte à la culture populaire pour créer un art à la fois accessible et profondément significatif. Entre les mains de Saber, l'autocollant drapeau se transforme en manifeste, une déclaration affirmant que l'art de rue, créé par le plus grand nombre, est aussi profondément américain que le drapeau lui-même. Les autocollants « Made in USA » ornés des tags de Saber représentent un microcosme du récit plus vaste que le Street Pop Art et le graffiti ne cessent de raconter. À travers ces œuvres, des artistes comme Saber affirment leur place dans l'histoire américaine, façonnant une version du drapeau aussi diverse, complexe et vibrante que la nation qu'il représente. Ces autocollants ne sont pas de simples tags ; ce sont les emblèmes d'une culture qui célèbre la liberté d'expression et l'empreinte indélébile de l'individualité.
$16.00
-
Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Baby Milo Plate Objet d'art noir par Bape - A Bathing Ape
Assiette Madison Avenue Baby Milo - Objet d'art de collection en édition limitée noire, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti urbain Bape. 2021 2G72-182-049 / Noir / F Madison Ave New York City Assiette avec objet d'art représentant un bébé singe Milo
$134.00
-
Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Baby Milo Plate Objet d'art vert par Bape - A Bathing Ape
Madison Avenue Baby Milo Vert-Noir, œuvre d'art en édition limitée de l'artiste de graffiti urbain Bape. 2021 2G72-182-049 / Vert / F Madison Ave New York City Assiette avec objet d'art représentant un bébé singe Milo
$134.00
-
Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Baby Milo Plate White Art Object par Bape - A Bathing Ape
Madison Avenue Baby Milo Blanc-Noir Édition Limitée Objet d'Art de Collection Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti de rue Bape- A Bathing Ape. 2021 2G72-182-049 / Blanc / F Madison Ave New York City Assiette décorée d'un petit singe Milo
$134.00
-
Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Paper Weight Art Object par Bape - A Bathing Ape
Presse-papier Madison Avenue, objet d'art en édition limitée, œuvre de collection créée par l'artiste de graffiti urbain Bape. 2021 1G72-182-195 / Transparent / F Madison Ave New York City Presse-papier Objet d'art
$135.00
-
Alex Kirzhner Magnolia Giclee Print par Alex Kirzhner
Impression giclée en édition limitée « Magnolia Artwork » sur papier aquarelle pressé à froid 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Alex Kirzhner.
$134.00
-
Conrad Roset Magnolia Giclee Print par Conrad Roset
Impression giclée en édition limitée « Magnolia Artwork » sur papier 330 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Conrad Roset.
$103.00
-
Joe Ledbetter Estampe d'archives de Magnus Maximus par Joe Ledbetter
Estampe d'archives Magnus Maximus de Joe Ledbetter, édition limitée sur papier d'art Epson Ultra Smooth, œuvre d'art moderne de style pop graffiti street art. Estampe signée et numérotée de 2010, édition limitée à 50 exemplaires, format 18 x 24 pouces, impression pigmentaire d'archives. Estampe d'archive Magnus Maximus par Joe Ledbetter – Édition limitée d'œuvre d'art pop et graffiti urbain Joe Ledbetter, figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, présente Magnus Maximus, une saisissante estampe d'art de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) sur papier Epson Ultra Smooth Fine Art. Sortie en 2010 en édition limitée numérotée et signée à 50 exemplaires, cette œuvre illustre la fusion caractéristique de Ledbetter entre un design de personnage inspiré des dessins animés, une narration surréaliste et un symbolisme complexe. La composition mêle fantasy, mythologie et culture vidéoludique, le tout enveloppé dans une esthétique stylisée unique qui rend son travail immédiatement reconnaissable. La figure centrale de Magnus Maximus apparaît comme une créature anthropomorphe ailée au regard déterminé, brandissant une épée dentelée aux allures de flamme. Autour de ce personnage se déploie un cadre ornemental composé d'éléments dorés tourbillonnants, évoquant l'héraldique médiévale ou les fioritures baroques. Au-dessus, un nuage d'orage traversé d'éclairs renferme un cœur brisé et bandé, renforçant les thèmes de la lutte, de la résilience et du tourment émotionnel. En contrebas, trois crânes évoquent des batailles passées, symbolisant à la fois la victoire et le prix de l'ambition. La composition, à la fois dynamique et équilibrée, plonge le spectateur dans un récit visuel complexe, riche en profondeur et en significations multiples. L'influence de Joe Ledbetter sur le street art, le pop art et le graffiti Joe Ledbetter s'est imposé dans le monde du street art et du graffiti grâce à son talent pour fusionner l'esthétique épurée de l'animation avec des thèmes tels que la lutte, la transformation et la mythologie personnelle. Son art puise ses influences dans un large éventail de sources, allant des bandes dessinées vintage à la culture graffiti en passant par les figurines en vinyle de collection, créant ainsi une œuvre à la fois ludique et profondément évocatrice. L'utilisation de contours marqués et de techniques d'ombrage précises confère à ses créations une netteté quasi tridimensionnelle, les rendant idéales pour les fresques murales de grande envergure comme pour les tirages en édition limitée. Le talent de conteur de Ledbetter est une caractéristique essentielle de son travail : il intègre souvent ses personnages dans des scènes qui s'apparentent à des instantanés de récits plus vastes. Ses créatures, bien que stylisées et proches du dessin animé, expriment des émotions humaines et des questionnements existentiels, les rendant profondément humaines. Cette combinaison d'humour et de thèmes plus sombres permet à son œuvre de toucher aussi bien le grand public que les collectionneurs de street art et de pop art contemporain. Magnus Maximus témoigne de cette philosophie artistique, mêlant ambition héroïque, introspection et un sens de l'aventure surréaliste. Magnus Maximus – Un récit visuel de force et de lutte Magnus Maximus est une œuvre d'art riche en symbolisme allégorique, où chaque élément contribue à une histoire plus vaste de persévérance, de conflit intérieur et de quête de grandeur. La figure ailée au centre représente le guerrier archétypal, aspirant à un but invisible, accablé par les blessures du passé, symbolisées par le cœur brisé dans le nuage d'orage. Les filigranes dorés qui l'entourent ajoutent une touche de noblesse et de tradition, renforçant l'idée d'un voyage épique. L'intégration de motifs inspirés des jeux vidéo et de la fantasy, comme l'orbe verte en forme de champignon flottant à gauche, fait écho aux thèmes de renaissance et de seconde chance propres à la culture vidéoludique. Le contraste entre le corps usé et rapiécé de la créature et sa posture déterminée suggère la résilience face à l'adversité. L'épée dentelée et les flammes jaillissantes introduisent une impression de mouvement et de danger, insufflant à l'œuvre une tension palpable. Le style caractéristique de Ledbetter, fait de contours nets, de contrastes élevés et de palettes de couleurs soigneusement contrôlées, amplifie l'impact de l'œuvre, garantissant que chaque détail contribue au récit. L'influence durable de Magnus Maximus sur l'art contemporain Magnus Maximus demeure une œuvre phare de la collection de Joe Ledbetter, incarnant son approche unique du street art et du graffiti. En mêlant des éléments narratifs classiques à l'esthétique moderne du street art et du pop art, l'œuvre interpelle un public aux horizons culturels et aux sensibilités artistiques variés. Les thèmes de la persévérance, du combat intérieur et du poids de l'histoire qui la traversent en font une réflexion profonde sur la condition humaine, présentée dans un langage visuel à la fois accessible et d'une grande complexité. Comme nombre d'œuvres de Ledbetter, Magnus Maximus résonne non seulement comme une composition visuellement saisissante, mais aussi comme une représentation symbolique des luttes intérieures et de l'évolution personnelle. Qu'on l'apprécie pour son raffinement esthétique ou pour la richesse de sa narration, cette œuvre continue d'inspirer et de toucher les spectateurs. Son appartenance au street art et au graffiti lui assure une place de choix dans les débats sur la culture visuelle contemporaine, prouvant que l'art peut être simultanément ludique, puissant et profond. Grâce à un savoir-faire méticuleux et à une voix artistique singulière, Ledbetter continue de repousser les limites de ce que peuvent accomplir le pop art et le street art modernes.
$428.00
-
Add Fuel Magnus UberKranky SuperPlastic Art Jouet par Add Fuel
Figurine de collection Magnus UberKranky SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One x Add Fuel, édition limitée, illustration en vinyle, street art. Œuvre d'art en édition limitée 2021, format 10x15 Neuf dans sa boîte, 1er de la série, fresque murale Kranky de 38 cm (15 pouces) aux carreaux bleus.
$539.00
-
Jeff Soto Maison54 Collaborative S2-1 Sérigraphie noire par Jeff Soto
Maison54 Collaborative S2-1 Noir 1 couleur Tirage à la main en édition limitée Sérigraphie sur papier chiffon de coton d'archivage par Jeff Soto x Maison54 Rare Street Art Artiste Pop Célèbre. Estampe numérotée et signée en édition limitée (2020), format 45,7 x 61 cm, Série Noire 2, Tirage 1 du projet secret de Maison54. Cette estampe est le fruit d'une collaboration entre les artistes Jeff Soto (partie supérieure), Urban Aztec (partie centrale) et Florian Bertmer (partie inférieure). Aucun des artistes n'a découvert le travail des autres avant la finalisation de l'estampe ! Imprimée sur papier chiffon de coton de qualité archive, elle mesure 45,7 x 61 cm et présente des bords frangés ainsi que le logo Maison54 en relief. Chaque estampe est signée et numérotée par Jeff Soto. Maison54 Collaborative S2-1 Noir : Unité fragmentée dans l'art urbain pop et le graffiti L'estampe Maison54 Collaborative S2-1 Black est une sérigraphie rare, signée et numérotée, éditée en 2020 dans le cadre du projet Maison54 Series Two. Tirée à la main en une seule couleur à 30 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) est un exemple saisissant de collaboration expérimentale dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti. L'estampe a été réalisée sur un papier chiffon de coton de qualité archive, aux bords frangés, et porte le sceau Maison54 en relief. Ce qui rend cette pièce particulièrement unique, c'est le processus de création : chaque artiste participant – Jeff Soto, Urban Aztec et Florian Bertmer – a créé sa partie de la composition indépendamment, sans connaître les dessins des autres. Il en résulte une convergence à la fois fluide et surréaliste de trois voix visuelles distinctes, fusionnées en une image unifiée qui remet en question l'ego artistique et souligne la synchronicité intuitive. Analyse visuelle et contributions des artistes Le format triptyque vertical permet au spectateur d'analyser la contribution de chaque artiste tout en appréciant l'harmonie de l'ensemble. L'œuvre de Jeff Soto, présente dans la partie supérieure, met en scène son iconographie emblématique du hibou : des yeux perçants et des textures organiques surréalistes, rendus dans un monochrome saisissant. La maîtrise graphique de Soto réside dans la fusion de la nature et du mythe, qui ici fait office de gardien visuel planant au-dessus de l'œuvre. La section centrale, créée par Urban Aztec, canalise une géométrie audacieuse et une symbolique culturelle, faisant référence à d'anciens langages visuels à travers des formes stylisées, une symétrie rigoureuse et un mouvement cinétique. Le segment inférieur, illustré par Florian Bertmer, plonge dans une intensité underground avec des créatures sinueuses, des crânes et un pointillisme complexe qui révèle la précision de son trait. Le fait que ces trois artistes aient travaillé indépendamment tout en parvenant à une composition d'une telle cohérence témoigne d'une sensibilité commune, ancrée dans le récit urbain, les traditions du tatouage et la création de mythes au sein de la culture populaire. Format de production et détails des matériaux Imprimée chez In-House Media Group en Californie, cette œuvre utilise des techniques de sérigraphie traditionnelles sur un papier chiffon de coton fin, conçu pour une conservation optimale. Les bords frangés soulignent son caractère artisanal et la hissent au-delà du simple format d'affiche, l'élevant au rang d'œuvre d'art de collection. Si le choix du noir et blanc évoque souvent le minimalisme, la densité de l'illustration ici génère un impact visuel maximal. Chaque section recèle sa propre micro-narration, et pourtant la composition s'harmonise comme un totem unique d'énergie surréaliste et d'iconographie hybride. Signée et numérotée par Jeff Soto, l'estampe atteste de son authenticité au sein d'une édition strictement limitée. Son appartenance à une initiative secrète de Maison54 ajoute au mystère et à l'exclusivité, caractéristiques essentielles des projets de street art et de graffiti. Maison54 et l'esprit de collaboration spontanée La capacité de Maison54 à concevoir un projet où trois artistes de renommée internationale contribuent à l'aveugle à une estampe unifiée témoigne de sa profonde compréhension du pouvoir imprévisible du Street Pop Art et du graffiti. La nature collaborative de cette sortie élimine les faux-semblants et instaure une confiance visuelle entre les créateurs, habitués à une maîtrise totale de leurs compositions. Le succès de cette expérience réside dans les recoupements intuitifs entre leurs styles, prouvant la convergence de nombreux langages visuels au-delà des différences apparentes. Ce projet illustre également comment Maison54 utilise les éditions limitées non seulement comme des sorties, mais aussi comme des actes conceptuels – des moments où le processus est aussi fascinant que le produit final. S2-1 Black fonctionne non seulement comme une estampe, mais aussi comme un témoignage de spontanéité créative, où le chaos se mue en cohésion et le secret en ordre symbolique. Elle représente une collaboration rare qui incarne l'énergie radicale et rituelle au cœur de la culture visuelle urbaine contemporaine.
$360.00
-
Shepard Fairey- OBEY Make Art Not War 18x24 2009 Lithographie imprimée par Shepard Fairey- OBEY
Faites de l'art, pas la guerre 18x24 2009 Lithographie offset de Shepard Fairey Édition limitée Œuvre de graffiti sur papier beaux-arts semi-brillant. 2009 Faites de l'art, pas la guerre. Format 18x24. Exposition de Shepard Fairey à Boston, MA. Épuisé.
$140.00
-
Hygienic Dress League Sérigraphie d'extracteur masculin par Hygienic Dress League
Sérigraphie artisanale en 4 couleurs « Male Extractor », édition limitée, sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², par Hygienic Dress League, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dorota (née en 1978 en Pologne) et Steve Coy (né en 1978 aux États-Unis) forment un duo d'artistes conceptuels et visuels, mari et femme, installés à Détroit. Leur projet actuel, Hygienic Dress League (HDL, HDL Corp.), est une œuvre d'art conceptuel qui utilise une société légalement enregistrée comme forme d'art inédite. Leurs interventions publiques de grande envergure et leurs environnements immersifs font appel à divers médiums, dont l'objet trouvé, et exploitent souvent la technologie pour créer des expériences uniques. Leur travail, souvent de nature épistémologique, explore la condition humaine et la société contemporaine tout en questionnant la réalité, la vérité et les systèmes de croyances. Leurs projets, souvent spéculatifs, sont influencés par divers mouvements artistiques, notamment l'art conceptuel, l'esthétique relationnelle, le surréalisme et le street art. L'imagerie symbolique crée un paradoxe entre image et concept, donnant naissance à une esthétique qualifiée de « glamour dystopique ».
$187.00
-
DrNuse89 « Homme dans le dessin Mirro Slap-Up » par DrNuse89
L'homme dans le miroir, dessin original au marqueur permanent sur carton, réalisé par l'artiste de graffiti DrNuse69, œuvre d'art urbain moderne. Tag d'art graffiti original signé Slap Up, 2022, 7,5 x 4,5, marqueur, apposé sur l'extrémité d'une boîte d'expédition prioritaire USPS.
$25.00
-
John Vogl Sérigraphie Mandala par John Vogl
Mandala, édition limitée, sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$103.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie blanche Marchers par Cleon Peterson
Sérigraphie blanche « Marchers » de Cleon Peterson, 2 couleurs, tirée à la main sur papier d'art frangé, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Édition limitée signée et numérotée de 125 exemplaires, 2016. Œuvre d'art de taille 13x34, sérigraphie représentant des hommes tribaux portant des épées ensanglantées marchant en rang. Marchers White par Cleon Peterson – Sérigraphie en édition limitée, style street art pop et graffiti « Marchers White » est une sérigraphie bicolore réalisée à la main en 2016 par l'artiste américain Cleon Peterson. Cette édition limitée, signée et numérotée à 125 exemplaires, est imprimée sur papier d'art à grain frangé et mesure 33 x 86 cm. Elle représente une procession de six figures stylisées et musclées, alignées en rang uniforme, chacune portant une épée ensanglantée sur l'épaule. L'œuvre est une représentation graphique du conformisme et de la violence, rendue dans le style iconique de silhouettes aplaties de Peterson. Avec des lignes épurées et une simplicité audacieuse, les figures marchent au pas cadencé sur un fond blanc immaculé, créant un rythme visuel qui imite les frises de propagande et les bas-reliefs antiques. L'utilisation d'encres or et rouge intensifie le contraste entre élégance et brutalité, une caractéristique du langage visuel de Peterson. Symbolisme du pouvoir, de la violence et de l'uniformité Dans Marchers White, Peterson explore la mécanisation du pouvoir et l'érosion de l'individualité au sein des systèmes de contrôle. Chaque figure apparaît identique, dépouillée de toute identité personnelle et prise dans une marche hypnotique. Les lames à pointe rouge suggèrent une violence récente ou un bain de sang continu, renforçant l'idée que l'agression est devenue routinière, voire cérémonielle. La nudité des figures, leur musculature stylisée et leur posture impassible évoquent une force primordiale contenue dans un rituel d'obéissance. La répétition de cette forme rappelle non seulement les parades militaires antiques ou les processions mythiques, mais interroge également les structures contemporaines de l'État, de la surveillance et de l'oppression. L'absence d'arrière-plan ou de contexte oblige le spectateur à se concentrer entièrement sur les figures et leur chorégraphie, plaçant ainsi l'acte de violence et le conformisme au cœur du récit. La voix allégorique de Cleon Peterson dans l'art urbain pop et le graffiti Cleon Peterson est internationalement reconnu pour ses allégories visuelles qui dépeignent l'anarchie, la domination et le renversement moral. Ses œuvres puisent dans l'histoire de l'art classique, la propagande politique et l'illustration éditoriale moderne pour construire un monde en ruine, où les frontières traditionnelles entre le bien et le mal s'estompent. « Marchers White » témoigne de l'exploration constante par Peterson de la violence systémique et de la complicité institutionnelle. D'une exécution minimaliste, l'œuvre constitue une critique complexe de la banalité de l'autoritarisme. Elle s'inscrit pleinement dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, utilisant un style graphique audacieux pour livrer une critique socio-politique. Peterson ne romantise pas la rébellion ni ne glorifie le pouvoir ; il présente plutôt aux spectateurs des instantanés bruts d'un ordre dystopique, enveloppés d'une esthétique séduisante. Technique de gravure et valeur de collection L'édition Marchers White est réalisée avec la précision et le souci du détail qui caractérisent la pratique artistique de Cleon Peterson. Imprimée en sérigraphie bicolore sur un papier beaux-arts épais à grain frangé, la qualité matérielle de l'œuvre est à la hauteur de sa portée conceptuelle. La netteté des contours et la subtile texture de l'encre témoignent d'une grande maîtrise de la gravure. Chaque tirage est signé et numéroté individuellement, garantissant son authenticité et la positionnant comme une œuvre majeure dans le catalogue de Peterson. Pour les collectionneurs d'art urbain, de pop art et de graffiti, Marchers White se dresse comme un témoignage poignant du mécontentement contemporain : une œuvre visuellement saisissante et politiquement engagée qui souligne la progression silencieuse de la violence, érigée en norme.
$1,199.00
-
Mare139 Carlos Rodriguez Peinture en aérosol Mare139 Silver Chrome par Montana MTN Carlos Rodriguez
Mare139 Silver Chrome Limited Edition Rare Spray Paint Can Artwork Crossover du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN x Mare139 Carlos Rodriguez. Édition limitée 2012 à 300 exemplaires : bombe de peinture Montana MTN x Mare139 Carlos Rodriguez, vendue sans boîte. « Street Play » par Martha Cooper x Mare139 Carlos Rodriguez. Mare139 : L’alchimiste du street art et de la sculpture Carlos Rodriguez, plus connu sous le pseudonyme de Mare139, est une figure incontournable de l'histoire du street art. Son parcours, des bas-fonds du métro new-yorkais aux galeries d'art prestigieuses, illustre l'évolution du graffiti en tant que forme d'art à part entière. La bombe de peinture « Mare139 Silver Chrome Limited Edition », fruit d'une collaboration avec Montana MTN et sortie en 2012, est un hommage tangible à sa carrière exceptionnelle. Cette pièce de collection rare, limitée à 300 exemplaires et présentée sans boîte, est un véritable objet qui incarne l'essence même de la contribution de Mare139 au mouvement graffiti. L'art de Mare139 ne se limite pas à la bombe de peinture. Il est également reconnu pour ses sculptures métalliques, qui transposent le dynamisme fluide de son street art dans la solidité de formes tridimensionnelles. Son œuvre « Street Play » de Martha Cooper et son rôle majeur dans le documentaire culte « Style Wars » sont des moments clés qui ont inscrit son nom dans l'histoire du street art. Son influence témoigne du pouvoir du graffiti dans la construction de la culture urbaine et de sa capacité à forger des souvenirs inoubliables dans l'esprit de son public. L'héritage de Mare139 dans la culture graffiti L'héritage de Mare139 dans le graffiti est multiple. Pionnier du mouvement graffiti new-yorkais, il a joué un rôle déterminant dans la popularisation de cet art, le faisant passer des tunnels du métro à l'espace public. Son style unique, mélange de lignes nettes et de courbes fluides, est devenu une référence pour les graffeurs du monde entier. La bombe de peinture « Mare139 Silver Chrome » symbolise cet héritage, témoignant de sa crédibilité dans la rue et de son rôle dans l'essor du graffiti. La bombe elle-même, avec sa finition chromée argentée élégante, est un clin d'œil aux matières premières de l'artiste. À la fois récipient de peinture et support, elle représente Mare139 en pleine création, offrant une réflexion sur le processus créatif et sur l'artiste. Cet objet, dépouillé de toute présentation traditionnelle, affirme avec force l'impact de Mare139 sur le monde de l'art : sans fioritures, sans artifices et d'une authenticité sans compromis. L'évolution artistique de Carlos Rodriguez 'Mare139' L'évolution de Carlos Rodriguez, alias Mare139, d'artiste de rue à figure respectée de l'art contemporain, est un véritable récit de transformation. Ses sculptures, qui intègrent souvent des éléments du langage visuel du graffiti, témoignent de sa capacité à explorer différents médiums artistiques tout en conservant l'essence de ses racines urbaines. L'œuvre de Mare139 a enrichi le paysage visuel et alimenté le débat critique sur la valeur et l'impact du street art. La sortie de la bombe de peinture « Mare139 Silver Chrome » par Montana MTN célèbre le parcours de l'artiste. Chaque bombe en édition limitée est un fragment de cette histoire, une manifestation tangible de l'influence durable de Mare139 sur le pop art et le graffiti. Alors que Mare139 continue de créer, ses contributions relient le passé, le présent et l'avenir du graffiti, nous rappelant le pouvoir de cet art d'innover, d'inspirer et de susciter le changement. Dans le milieu artistique, les contributions de Mare139 témoignent du pouvoir transformateur de l'art et de sa capacité à remodeler les perceptions et à ouvrir de nouvelles voies. Son œuvre continue d'inspirer artistes et passionnés, assurant ainsi que la voix vibrante et rebelle de la rue demeure un élément essentiel du débat artistique. Tandis que le pop art urbain et le graffiti continuent d'évoluer, l'influence d'artistes comme Mare139 sera vénérée, commémorée et revisitée par ceux qui comprennent l'impact profond de ces mouvements sur notre patrimoine culturel collectif.
$218.00
-
Steve Kaufman SAK Marilyn Monroe bain de vapeur HPM sérigraphie impression par Steve Kaufman SAK
Marilyn Monroe - Bain de vapeur, édition limitée, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman, artiste de rue graffiti SAK, art pop moderne. Toile non tendue, l'image est en parfait état, le cadre noir est en bon état également. Rare version de Marilyn sur une serviette.
$1,917.00 $1,629.00
-
Pure Evil Sérigraphie Marilyn Pure Joy Aqua par Pure Evil
Sérigraphie 3 couleurs Marilyn Pure Joy Aqua par Pure Evil, tirée à la main sur papier d'art Somerset Fine Art Paper 300 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer). Format de l'œuvre : 16x20. Sérigraphie représentant l'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe stylisée en bleu turquoise. Marilyn Pure Joy Aqua par Pure Evil, une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Marilyn Pure Joy Aqua » est une sérigraphie en édition limitée de 2025, créée par Pure Evil, figure britannique du street art pop et du graffiti, de son vrai nom Charles Uzzell-Edwards. Cette œuvre, réalisée dans une palette d'un bleu turquoise éclatant, est imprimée à la main sur un papier d'art Somerset 300 g/m² à bords frangés, grâce à trois couches de sérigraphie. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, elle fait partie d'une série consacrée à l'actrice hollywoodienne iconique Marilyn Monroe. L'utilisation audacieuse de la couleur unie, du contraste élevé et du motif de larme emblématique de Pure Evil reflète une synthèse délibérée entre l'iconographie des célébrités et les thèmes de la perte et du poids émotionnel. La larme, épaisse et noire, coule de l'un des yeux de Monroe et s'écoule vers le bas, divisant en deux le portrait par ailleurs glamour. Ce motif de larme, récurrent dans la plupart des portraits de l'artiste, joue un rôle crucial dans la transformation de l'imagerie populaire en un commentaire chargé d'émotion. La signification culturelle de Marilyn Monroe réinventée Cette œuvre ancre Marilyn Monroe non pas comme une figure figée de la beauté des années 1950, mais comme un symbole culturel d'une pertinence intemporelle. Dans la réinterprétation de Pure Evil, Monroe devient un vecteur de réflexion sur les effets isolants et souvent dévastateurs de la célébrité. Son image, l'une des plus reconnaissables de l'histoire moderne, est dépouillée de son artifice cinématographique et réinterprétée dans une esthétique inspirée du graffiti. L'utilisation du bleu turquoise adoucit le portrait tout en créant une étrange vitalité. L'image n'appartient plus seulement au Hollywood nostalgique ; elle investit désormais le paysage visuel de l'art contestataire, des collages et des murs de galeries, enracinés dans la culture urbaine contemporaine. Cette transformation est essentielle à la manière dont l'héritage de Monroe continue d'être façonné par les nouvelles générations d'artistes visuels. Les mécanismes de l'esthétique pop urbaine Le pop art urbain et le graffiti se nourrissent du remixage de l'iconographie publique. En utilisant des techniques de sérigraphie traditionnellement associées aux beaux-arts tout en conservant un langage visuel ancré dans la subversion urbaine, Pure Evil brouille les frontières entre symbolisme commercial et expression brute. Le choix du papier Somerset, réputé pour sa qualité d'archivage exceptionnelle, témoigne du double intérêt de l'artiste pour les collectionneurs d'art et son esprit contestataire. Les aplats bleu turquoise confèrent une impression d'uniformité, mais la fabrication artisanale garantit à chaque tirage un caractère unique. Cette convergence entre le processus et le message permet au spectateur d'appréhender l'image familière de Marilyn Monroe d'une manière plus profonde et personnelle. Le langage émotionnel du mal absolu à travers la couleur et la forme Dans « Marilyn Pure Joy Aqua », l'émotion est transmise par le contraste et la soustraction. La simplicité du choix des couleurs – un fond bleu et blanc épuré, avec des ombres d'un noir profond – concentre l'attention sur la gravité émotionnelle de l'œuvre. La larme qui coule de l'œil de Monroe n'est pas un ornement, mais un élément central du récit. Elle suggère une douleur non résolue, l'exploitation de la beauté et la frontière floue entre admiration et objectification. À travers cette sérigraphie, Pure Evil utilise le visage de Monroe comme icône et comme support, créant une œuvre à la fois introspective et provocatrice. Cette pièce témoigne du dialogue constant entre la culture populaire et l'expression urbaine, et de la manière dont les techniques issues du graffiti peuvent transformer même les sujets les plus familiers en puissants vecteurs d'introspection.
$550.00
-
Pure Evil Sérigraphie Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil
Sérigraphie 3 couleurs Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil, tirée à la main sur papier d'art Somerset Fine Art Paper 300 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer). Format de l'œuvre : 16x20. Sérigraphie représentant l'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe stylisée en bleu turquoise, rose et bordeaux. Marilyn Pure Joy Oxblood par Pure Evil dans l'art pop art et graffiti de rue « Marilyn Pure Joy Oxblood » est une sérigraphie audacieuse en édition limitée (2025) de Charles Uzzell-Edwards, artiste reconnu dans le milieu de l'art contemporain sous le pseudonyme de « Pure Evil ». Imprimée en trois couleurs et tirée à la main sur un papier d'art Somerset 300 g/m² à bords frangés, cette œuvre de 40,6 x 50,8 cm s'inscrit dans la continuité de la série de portraits de l'artiste, qui rend hommage aux icônes historiques à travers le prisme de la subversion moderne. Marilyn Monroe, sans doute l'un des visages les plus reconnaissables de l'histoire de la culture populaire, est ici représentée dans un contraste saisissant de rose bordeaux et de blanc, avec des reflets glacés et le motif en larme, signature de « Pure Evil », qui se déverse vers le bas dans un contraste visuel saisissant. La palette de couleurs utilisée transforme Monroe, d'icône nostalgique, en un sujet poignant d'introspection, révélant la coexistence de la célébrité et de la fragilité. Recontextualiser les icônes dans la tradition du pop art de rue Cette œuvre puise dans le langage du pop art traditionnel et les codes du street art, mêlant esthétique de la haute couture et commentaire incisif. Pure Evil utilise la sérigraphie dans la lignée d'Andy Warhol, mais explore des territoires émotionnels plus sombres en introduisant la larme noire, un motif récurrent dans son œuvre. La larme n'est pas seulement un élément stylistique, mais aussi un procédé narratif, suggérant le deuil d'une innocence perdue ou une critique de la façon dont la célébrité consume l'individualité. En plaçant Monroe dans une teinte rouge bordeaux saturée, l'estampe souligne le drame, la sensualité et l'intensité émotionnelle, conférant une nouvelle profondeur à une figure souvent idéalisée et aplatie par la culture commerciale. Le rôle de la couleur et de la technique d'impression dans l'impact émotionnel La palette rouge sang de bœuf joue un rôle central dans la manière dont cette version de la série Pure Joy communique l'urgence et la tristesse. Elle s'écarte des palettes chaudes et traditionnelles d'Hollywood, généralement utilisées pour représenter Monroe. Le rouge profond suggère la passion, l'obsession, voire la violence en filigrane. Se détachant sur des fonds blancs éclatants et des détails ombrés, la silhouette de Monroe devient encore plus obsédante. L'impression sérigraphique, avec ses contours nets et ses superpositions précises, renforce la dualité entre maîtrise esthétique et chaos émotionnel. Le bord frangé du papier Somerset ajoute une dimension tactile et physique qui ancre l'œuvre, faisant le lien entre sa présence digne d'une galerie et ses racines dans les pratiques urbaines du pochoir. Le commentaire du mal pur à travers le portrait de célébrités La réinterprétation de Marilyn Monroe par Pure Evil dépasse le simple remix culturel. Elle dénonce avec subtilité la manière dont les médias de masse instrumentalisent la beauté, l'iconographie et l'exploitation émotionnelle. L'image de Monroe, jadis auréolée d'un glamour discret, nous fixe désormais du regard, révélant une tension complexe entre attrait et traumatisme. La teinte bordeaux exprime sa vulnérabilité humaine sans altérer sa puissance symbolique. Charles Uzzell-Edwards, alias Pure Evil, a développé un style reconnaissable entre tous, fusionnant le graffiti et la précision de la sérigraphie. Avec l'édition « Marilyn Pure Joy Oxblood », il contribue à un débat plus large au sein du street art et du graffiti, invitant le public à s'interroger sur ce qui se cache derrière l'image de la célébrité et à en mesurer les conséquences.
$550.00
-
Pure Evil Sérigraphie jaune Marilyn Pure Joy par Pure Evil
Sérigraphie 3 couleurs Marilyn Pure Joy Yellow par Pure Evil, tirée à la main sur papier d'art Somerset Fine Art Paper 300 g/m² à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer). Format de l'œuvre : 16x20. Sérigraphie représentant l'actrice hollywoodienne Marilyn Monroe stylisée en noir et jaune. Marilyn Pure Joy Yellow par Pure Evil, une œuvre d'art pop art et graffiti de rue « Marilyn Pure Joy Yellow » est une sérigraphie artisanale en trois couleurs, créée par l'artiste londonien Pure Evil, de son vrai nom Charles Uzzell-Edwards. Imprimée sur un papier d'art Somerset 300 g/m² à grain frangé, cette édition signée et numérotée de 2025 exemplaires capture l'essence de l'iconographie pop et du minimalisme émotionnel à travers le prisme unique du commentaire urbain. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre présente un portrait stylisé de la légende hollywoodienne Marilyn Monroe, rendu dans des tons de noir et de jaune doux, sur lequel se superpose le motif de la larme emblématique de Pure Evil : une épaisse ligne noire jaillissant d'un œil et traversant verticalement le papier. Ce procédé visuel saisissant est devenu la marque de fabrique de l'artiste et constitue une forme puissante de commentaire au sein du street art et du graffiti. L'icône pop réinventée à travers le prisme du graffiti Pure Evil recontextualise Marilyn Monroe, non plus comme une déesse du cinéma à la perfection irréprochable, mais comme un symbole brisé de glamour et de vulnérabilité. Plutôt que de privilégier le réalisme, le portrait embrasse la stylisation et l'abstraction, permettant ainsi de réinterpréter le mythe de la figure. Les touches de jaune dans les cheveux évoquent les canons de beauté du milieu du XXe siècle, tandis que les contrastes monochromes saisissants soulignent un sentiment de perte ou de distorsion. Il ne s'agit pas simplement d'une célébration de la célébrité, mais d'une méditation sur son prix. La larme noire verticale, récurrente dans l'œuvre de Pure Evil, n'est pas un simple ornement. Elle évoque les thèmes du traumatisme, de la fragilité et de la perte d'identité liés au culte des célébrités. En mêlant esthétique du graffiti et sujets de la culture pop, cette œuvre déstabilise la nostalgie et invite à repenser la mémoire collective. Matériaux d'art contemporain à vocation urbaine Bien qu'ancrée dans la tradition du street art, cette sérigraphie est imprimée selon des techniques et avec des matériaux dignes des beaux-arts. Le papier Somerset 300 g/m² et les bords frangés à la main témoignent de la maîtrise de l'artiste par le système des galeries, tout en conservant des références visuelles issues du milieu urbain. Les contours marqués, l'application à la manière d'un pochoir et la palette saturée puisent leur inspiration dans l'esthétique graphique du graffiti. Chaque tirage est réalisé à la main, ce qui confère à chaque édition une subtile variation et une authenticité uniques. Ce travail artisanal affirme que, même si l'imagerie s'inspire d'une iconographie produite en masse, l'exécution est profondément intentionnelle et personnelle. Simplicité émotionnelle et symbolisme dans l'art urbain contemporain L'œuvre « Marilyn Pure Joy Yellow » de Pure Evil s'inscrit dans un débat contemporain plus large sur les dimensions émotionnelles de l'iconographie dans le street art et le graffiti. La force émotionnelle de l'œuvre est accentuée par sa sobriété formelle : une palette de couleurs restreinte, une géométrie audacieuse et le geste symbolique solitaire d'une larme. À l'ère du numérique, cette pièce invite le spectateur à ralentir son regard. Elle l'incite à réfléchir aux raisons de notre idolâtrie et à ce que nous ignorons. À travers cette œuvre, Pure Evil enrichit la réflexion sur la célébrité, la fragilité et les répercussions psychologiques qui accompagnent souvent l'ascension culturelle. À la fois hommage et critique, l'œuvre illustre avec force comment la culture urbaine peut imprégner et enrichir le discours de l'art contemporain sans renier ses racines contestataires.
$550.00
-
Nick Derington Mario's Regret Giclee Print par Nick Derington
« Mario's Regret Artwork Giclée en édition limitée sur papier aquarelle beaux-arts » par Nick Derington, artiste de graffiti pop culture. OBJECTIF SUPPLÉMENTAIRE KICKSTARTER ! « Le Regret de Mario » est une impression giclée de qualité archive 8x10, sur papier aquarelle naturel pressé à froid, signée et numérotée par Nick Derington.
$103.00
-
Mark Bode Peinture en aérosol Mark Bode Broad Brown par Montana MTN
Mark Bode - Bode Broad Brown Édition Limitée Rare Bombe de Peinture Aérosol Œuvre d'art croisée du célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Bombe aérosol en édition limitée Montana Colors [2009] Couleur : Bode Broad Brown. Boîte signée par Mark Bode au feutre. Édition limitée à 150 exemplaires [78/150]. 500 bombes produites dans le monde. Dimensions de la boîte : 18,4 cm x 7,6 cm x 7,6 cm. Contenu : 400 ml. Neuf.
$256.00
-
Cleon Peterson Sérigraphie blanche Mark Lanegan 60 par Cleon Peterson
Mark Lanegan 60 Sérigraphie blanche par Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 15x24 Impression sérigraphique. « Cette estampe est un hommage à mon ami, Mark Lanegan, et a été publiée à l'occasion de son 60e anniversaire. Je n'oublierai jamais nos promenades dans la lumière et l'obscurité. » – Cleon Peterson Hommage à l'influence de Mark Lanegan L'artiste américain Cleon Peterson a créé cette sérigraphie en édition limitée en hommage à l'amitié et à l'inspiration créative. Cette œuvre rend hommage à Mark William Lanegan, chanteur américain décédé le 22 février 2022. Elle se veut un hommage symbolique pour ce qui aurait été le 60e anniversaire de Lanegan, capturant à la fois l'esprit de sa musique et le lien qui unissait Peterson à ce dernier. La composition met en scène des flammes rouges éclatantes, une figure diabolique et une silhouette humaine imposante, le tout sur un fond blanc immaculé. Ces éléments évoquent un jeu d'ombre et de lumière, cher aux admirateurs de l'univers artistique si particulier de Lanegan. Le style de Peterson explore souvent les conflits, les tensions et la psyché humaine. Cette estampe traduit cette approche par des contrastes saisissants et un positionnement symbolique des figures. Le regard est immédiatement attiré par les formes rouges tourbillonnantes qui encadrent le sujet central, comme une allusion à la créativité passionnée et aux parcours tumultueux qui peuvent façonner la vie d'un musicien. Malgré la palette de couleurs austères, les détails restent à la fois audacieux et minimalistes, incitant le spectateur à réfléchir à ses propres luttes, à ses triomphes et à l'influence durable d'artistes marquants. Symbolisme et dynamique visuelle Le format 15 x 24 pouces offre un espace généreux pour le jeu saisissant des silhouettes et des couleurs vibrantes. La figure diabolique à gauche serre contre elle une forme noire représentant un corps humain, suggérant une lutte contre des forces intérieures ou extérieures. Des flammes rouges dansent autour d'eux, évoquant des expériences transformatrices. L'approche caractéristique de Peterson en matière de couleur et de contraste se manifeste avec éclat, rendant l'œuvre captivante tout en suggérant des significations plus profondes. Cette œuvre est imprimée sur du papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés à la main, conférant à chaque exemplaire une finesse et une touche artisanales. Cette qualité matérielle s'accorde avec la charge émotionnelle du sujet, soulignant comment l'art peut capturer à la fois la mémoire immatérielle et le savoir-faire tangible. L'imagerie rouge et noire évoque certains aspects du street art et du graffiti, où des lignes audacieuses, des contrastes saisissants et des formes simplifiées transmettent des messages puissants sans recourir à des détails superflus. Inspirations pour le street art, le pop art et le graffiti Les thèmes du pop art urbain et du graffiti sont omniprésents dans les estampes de Peterson, et cette œuvre s'inscrit dans cette tradition. Les connaisseurs d'art urbain apprécient souvent la manière dont les aplats et les contours marqués de l'estampe créent une impression dynamique, évoquant les fresques murales ou les tags audacieux. L'énergie subversive, caractéristique de l'art de rue, se manifeste à travers les flammes stylisées et la figure démoniaque exagérée. La mise en scène souligne un sentiment de confrontation et de collaboration entre des forces opposées. Cette dualité reflète la capacité du Street Pop Art et du graffiti à la fois à saisir visuellement l'impact et à susciter un engagement social. En mêlant récits personnels et imagerie symbolique, l'œuvre de Peterson reste ancrée dans la sensibilité underground qui imprègne l'ensemble de ses créations, fusionnant un processus raffiné avec des préoccupations thématiques brutes. Une édition limitée intemporelle Éditée en 2024 à 100 exemplaires signés et numérotés, la sérigraphie blanche « Mark Lanegan 60 » a rapidement séduit les collectionneurs, attirés par sa force émotionnelle et sa sophistication artistique. Chaque exemplaire constitue un objet tangible commémorant non seulement les 60 ans de carrière de Lanegan, mais aussi l'impact durable d'une collaboration créative entre amis. Les bords frangés à la main et le papier de qualité témoignent d'un souci constant de préserver l'authenticité du dessin original. Cette estampe représente une tranche d'art contemporain puisant ses racines dans la mémoire personnelle et abordant les thèmes universels de la lutte et de la rédemption. La décision de Peterson de dédier une œuvre à Lanegan témoigne du profond respect et de l'admiration que partagent les artistes. Ce sentiment transparaît dans le jeu graphique des couleurs, des formes et du contenu. En unissant l'intensité du street art et du graffiti à un hommage poignant, Peterson propose une œuvre saisissante qui constitue un rappel émouvant de l'héritage artistique de Mark Lanegan et du lien qui a nourri sa création.
$563.00
-
Risk Rock Mark Twain Riskoleum AP Giclee Print par Risk Rock
Mark Twain Riskoleum Artwork Giclée en édition limitée, impression sur papier d'archivage Coventry Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Risk. Épreuve d'artiste (EA). Tirage giclée sur papier d'archivage Coventry Rag. Tirage réalisé sur commande spéciale pour la Fashion Week de Los Angeles 2017, daté de 2016. Signé et numéroté à la main. 45,7 x 35,6 cm
$218.00
-
Derek Hess Mars AP Sérigraphie par Derek Hess
Mars, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Derek Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP « Cette œuvre a rejoint la collection permanente du musée d'art d'Akron. Sur le plan visuel, je m'inspire de la même idée de base que pour l'estampe de Vénus. Elle porte le nom de Mars, dieu de la guerre. » – Derek Hess
$213.00
-
Marly Gallardo Marty McFly fait une impression giclée de film par Marly Gallardo
Marty McFly Makes a Movie 1.21 Gigawatts Édition limitée Impression giclée sur papier d'art de qualité supérieure par Marly Gallardo, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.
$148.00
-
Jason Levesque Mary Giclee Print par Jason Levesque
Œuvre d'art Mary, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12
$134.00
-
Woes Martin ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$218.00
-
Prefab77 Masque I Skateboard Art Deck par Prefab77
Mask I Deck Fine Art Édition Limitée Transfert d'Impression Pigmentaire d'Archives sur Planche de Skateboard Naturelle Pressée à Froid par l'Artiste de Rue et de Graffiti Prefab77 . Édition limitée numérotée de 35 exemplaires (2022) - Illustration pour skateboard - Format 8 x 31,875
$329.00
-
Prefab77 Masque II Skateboard Art Deck par Prefab77
Mask II Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Prefab77 . Édition limitée numérotée de 35 exemplaires (2022) - Illustration pour skateboard - Format 8 x 31,875
$329.00
-
Tim Doyle Sérigraphie Master Stroke AP par Tim Doyle
Master Stroke, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP 1ère édition
$249.00