Impression pigmentaire d'archivage

1202 produits

  • Likeness Blotter Paper Archival Print by Jay Kaes

    Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $360.00

  • Art in Action JR Archival Print by Jeff Gillette

    Jeff Gillette Art en action Haring Archival Print par Jeff Gillette

    Achetez Art in Action - Haring Édition Limitée Archival Pigment Fine Art Prints sur 290gsm Moab Entrada Fine Art Paper par l'artiste Graffiti Street Art et Pop Culture Jeff Gillette. Édition de 100 2021, signée et numérotée. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Taille : 16 x 20 pouces Sortie : 21 juillet 2021

    $363.00

  • JP the Money Bear Wave Deck Blue Skateboard Art Deck by King Saladeen

    King Saladeen JP the Money Bear Wave Deck Blue Skateboard Art Deck par King Saladeen

    JP the Money Bear Wave Deck - Impression pigmentaire d'archives en édition limitée, bleu, sur planche de skateboard naturelle pressée à froid, par l'artiste de street art et de graffiti King Saladeen. Édition limitée 2019 à 250 exemplaires, signée, avec certificat d'authenticité, neuve sous emballage.

    $206.00

  • Spaghetti Skateboard Blue Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Planche à roulettes Spaghetti Bleu Skateboard Art Deck par Supreme

    Spaghetti Skateboard - Blue Deck, impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archives sur planche de skateboard en placage de bois naturel, réalisée par des artistes de street art et de graffiti chez Supreme. Planche de skate Spaghetti 2021 - Bleue, 21,3 cm x 81,5 cm (8,375 po x 32,125 po), modèle Supreme avec placage naturel et couche supérieure noire. Graphisme imprimé sur la face inférieure, logo World Famous et logo Box imprimés sur la face supérieure.

    $206.00

  • Fenway Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $533.00

  • Stairway To Heaven PP Printers Proof Archival Print by Josh Keyes

    Josh Keyes ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $532.00

  • Be Balanced Blotter Paper Archival Print by John Van Hamersveld

    John Van Hamersveld Be Balanced Blotter Paper Archival Print par John Van Hamersveld

    Papier buvard Be Balanced, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par John Van Hamersveld, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Happy Helmet Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Happy Helmet Blotter Paper Archival Print par Ben Frost

    Papier buvard Happy Helmet, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ben Frost, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté. Il expose actuellement à l'échelle locale et internationale, et son travail a été présenté dans de nombreuses expositions aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ce qui frappe d'emblée dans l'art de Frost, c'est l'utilisation non conventionnelle de supports et de techniques variés : de la traditionnelle toile carrée aux boîtes en carton, de la peinture acrylique à la bombe aérosol. Ce n'est pas un hasard si une grande partie de son œuvre est constituée d'images de dessins animés détournées, comme celles des Simpson, des Looney Tunes, des Schtroumpfs, de Winnie l'Ourson, etc., qu'il réinterprète dans un nouveau contexte artistique sans en altérer le sens originel.

    $572.00

  • MickyMask B Blotter Paper Archival Print by Bill Barminski

    Bill Barminski MickyMask B buvard papier Archival Print par Bill Barminski

    MickyMask B Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Bill Barminski, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Solitary Child 3 Archival Print by Hikari Shimoda

    Hikari Shimoda Impression d'archives de l'enfant solitaire 3 par Hikari Shimoda

    Solitary Child 3 Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Hikari Shimoda, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format : 12x12 pouces. « Enfant solitaire » est une série d'œuvres centrée sur mon thème original de l'inévitabilité de l'Apocalypse. Dans cette série, je propose un nouveau sauveur pour l'humanité : une jeune fille aux pouvoirs magiques (Enfant solitaire n° 1) et un petit garçon héros (Enfant solitaire n° 3). Dans l'univers de mes peintures, l'humanité a péri, comme en témoigne le fond en collage où règne un chaos omniprésent. Dans ces images, mes sauveurs sont apparus devant une humanité agonisante. Après la mort de l'homme, le monde a trouvé un certain répit face au chaos qu'il a engendré. Pendant ce temps, l'humanité rêve égoïstement d'un bonheur nouveau dans l'au-delà. Dans la mythologie de mon œuvre, alors que l'humanité est anéantie, une seule figure subsiste : le Messie, représenté sous les traits d'un enfant. La jeune fille aux pouvoirs magiques fut la première à se retrouver seule après la destruction de l'humanité, confrontée au désespoir et aux dégâts qu'il a laissés derrière lui. Ses yeux brillent d'une lueur étincelante, mais son regard est vide. À l'inverse, les yeux de mon héros sont clos avec une infinie douceur. Pour lui, le monde est un chaos indescriptible, une épreuve accablante. Il ressent toute la joie, le désespoir, l'espoir, la tristesse, absolument tout… Dans un tel état, même le sauveur du monde doit fermer les yeux. – Hikari Shimoda Enfant solitaire 3, estampe pigmentaire d'archives par Hikari Shimoda « Solitary Child 3 » d'Hikari Shimoda est une œuvre saisissante, imprégnée de symbolisme émotionnel et de récit post-apocalyptique, puisant son inspiration dans le street art et le graffiti japonais. Publiée en 2016 sous forme d'une estampe pigmentaire d'archive signée et numérotée, limitée à 50 exemplaires, cette œuvre circulaire de 30,5 x 30,5 cm est imprimée sur papier d'art 310 g/m². À l'instar de « Solitary Child 1 », elle met en scène un enfant comme sauveur spirituel après l'effondrement de l'humanité. Cependant, là où la jeune fille magique du premier volet contemple le monde avec des yeux brillants, « Solitary Child 3 » ferme les yeux, accablé par le chaos et la tristesse. L'enfant héros comme symbole de surcharge émotionnelle La figure centrale est un jeune garçon aux yeux mi-clos, au regard absent et aux joues roses. Son teint pâle, presque fantomatique, contraste avec l'éclat électrique du collage chaotique qui se trouve derrière lui. Il porte un t-shirt constellé d'étoiles où l'on peut lire « JE SUIS UN HÉROS ». Cette phrase n'est pas une déclaration d'ego, mais le poids des responsabilités dans un monde ravagé par l'erreur humaine. Avec de petites cornes noires sur la tête et une solennité implacable, le personnage oscille entre innocence et messager divin accablé. L'univers d'Hikari Shimoda se déroule dans un espace fantastique où des images enfantines se mêlent à de profonds thèmes existentiels. Dans Solitary Child 3, le décor est jonché d'étoiles néon, d'autocollants, de créatures inspirées des animés et de vestiges culturels. Ce chaos visuel symbolise la surstimulation de la société moderne et les débris laissés par son effondrement. L'enfant messianique se tient au milieu de ces décombres, les absorbant tous dans une contemplation silencieuse. Contrairement aux héros qui combattent avec des épées ou des pouvoirs, la résistance de ce sauveur réside dans son expérience émotionnelle intérieure. Tension esthétique entre kawaii et catastrophe Shimoda mêle l'imagerie traditionnelle de la culture pop japonaise à des angoisses profondément contemporaines. L'esthétique de son œuvre emprunte largement à la sensibilité kawaii – personnages mignons, motifs colorés, émerveillement enfantin – mais elle est filtrée par le prisme de l'apocalypse, du deuil et d'une ambiguïté spirituelle. Le personnage ne sourit pas. Ses yeux clos traduisent un besoin de se protéger de la souffrance du monde, alors même qu'il doit se dresser comme son rédempteur. L'artiste invite le spectateur à s'interroger sur le sens de l'innocence face à la destruction, et sur ce que requiert l'héroïsme lorsque le monde a déjà sombré dans le chaos. L'iconographie pop transformée par le récit spirituel « Enfant solitaire 3 » s’inscrit dans la nouvelle vague du street art et du graffiti en fusionnant techniques picturales, esthétique manga et symbolisme conceptuel. L’œuvre d’Hikari Shimoda remet en question les conceptions occidentales traditionnelles de la représentation de l’enfance dans la culture visuelle. Ici, l’enfant n’est ni naïf ni insouciant, mais au contraire profondément conscient, spirituellement complexe et bouleversé par ses émotions. L’utilisation d’une impression pigmentaire d’archives sur un papier d’art épais de qualité supérieure préserve la vivacité et la texture de l’original, permettant aux collectionneurs de ressentir l’intimité et la puissance de la vision de Shimoda. Cette estampe constitue une affirmation profonde au sein de la continuité mythologique de l’artiste. Elle rappelle au spectateur qu’au milieu des ruines, la dernière figure qui subsiste n’est ni un homme politique ni un guerrier, mais un enfant – silencieux, endurant et accablé par la douleur d’un monde déchu.

    $298.00

  • Supreme Vuitton Smashup Pill Black Skateboard Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Supreme Vuitton Smashup Pill Black par Denial - Daniel Bombardier

    Supreme Vuitton Smashup Pill - Black Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Denial. Édition limitée numérotée de 100 exemplaires (2022) - Illustration de skateboard - Format 8,25 x 31,87 Naturellement, cet artiste s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine, tout en conservant une pertinence indéniable et en s'attachant à susciter la réflexion. Il explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels, inscrits dans la mémoire collective de la civilisation occidentale. Autrement dit, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $466.00

  • Om Skull Archival Print by Graham Yarrington

    Graham Yarrington Estampe d'archives Om Skull par Graham Yarrington

    Estampe d'archives Om Skull de Graham Yarrington, édition limitée sur papier d'art en coton, œuvre d'art moderne de style pop graffiti street art. Estampe signée et numérotée 2022, édition limitée à 80 exemplaires, format 13 x 19 pouces, impression pigmentaire d'archives Exploration de la synthèse spirituelle et urbaine dans « Om Skull » de Graham Yarrington L'œuvre « Om Skull » de Graham Yarrington témoigne de la fusion entre l'iconographie spirituelle et l'esthétique moderne du street art et du graffiti. Ce tirage d'art en édition limitée, datant de 2022, offre une juxtaposition visuelle unique, mariant l'ancienne syllabe sacrée « Om » au symbole universellement reconnu du crâne. Tirée à 80 exemplaires signés et numérotés, cette pièce est imprimée sur papier d'art 100 % coton, au format 33 x 48 cm. Réalisée avec des pigments d'art de qualité archivistique, elle garantit la longévité de ses couleurs vibrantes et de ses détails minutieux. Le crâne y est représenté non comme un symbole morbide, mais comme un support pour le symbole transcendant « Om », invitant à une profonde réflexion sur l'existence et la nature éphémère de la vie. Les couleurs de l'arc-en-ciel qui émanent du symbole contrastent avec le crâne monochrome, symbolisant le passage du matériel au mystique. L'œuvre de Yarrington n'est pas simplement une représentation, mais une invitation à explorer les intersections de la vie, de la mort et de la spiritualité dans le contexte de l'art contemporain. La contribution de Graham Yarrington au discours sur l'art contemporain La contribution de Yarrington au mouvement du Street Pop Art et du graffiti se caractérise par son audace à aborder des sujets à la fois intemporels et actuels. Son estampe d'archive « Om Skull » illustre sa capacité à dialoguer avec des thèmes existentiels profonds, tout en employant un langage visuel accessible et profondément ancré dans l'expérience urbaine. L'œuvre s'adresse à une génération aussi familière avec le lexique du street art qu'avec les symboles de la sagesse ancestrale. Cette édition limitée souligne l'engouement des collectionneurs et des amateurs pour l'œuvre de Yarrington, désireux de posséder une pièce de ce discours visuel. Le crâne, symbole présent dans d'innombrables traditions artistiques, est réinventé par Yarrington, acquérant une pertinence contemporaine qui fait écho aux complexités de la vie moderne. En somme, « Om Skull » reflète la vision de l'artiste, où le spirituel et le urbain convergent, créant un espace de réflexion et de connexion. À travers son œuvre, Yarrington continue de repousser les limites du Street Pop Art et du graffiti, assurant ainsi son évolution en tant que forme qui capture l'esprit du temps et aborde les questions éternelles de l'existence humaine.

    $178.00

  • Vulcan Vasquez Rocks LA Star Trek Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Vulcan Vasquez fait vibrer LA Star Trek Print par Justin Van Genderen

    Vulcan Vasquez Rocks LA Star Trek Sérigraphie par Justin Van Genderen Tirage à la main sur papier beaux-arts Édition limitée Œuvre d'art sérigraphiée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au dos, 2014. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie de la série « Location, Location, Location » représentant Spock, personnage vulcain de science-fiction (Star Trek, séries télévisées et films), à Los Angeles (LA), debout sur Vasquez Rocks, au lever ou au coucher du soleil. Vulcan Vasquez Rocks LA Star Trek Sérigraphie par Justin Van Genderen La sérigraphie « Vulcan Vasquez Rocks LA Star Trek » de Justin Van Genderen illustre parfaitement comment le street art et le graffiti peuvent fusionner nostalgie culturelle et modernisme minimaliste. Cette sérigraphie artisanale de 2014, limitée à 50 exemplaires, offre une représentation saisissante de Vasquez Rocks, dans le comté de Los Angeles, lieu emblématique de l'univers Star Trek. L'œuvre capture ce paysage austère et presque extraterrestre dans une composition graphique audacieuse, renforçant l'importance cinématographique de ce site naturel et rendant hommage à l'une des franchises de science-fiction les plus cultes de l'histoire. La vision artistique derrière la sérigraphie L'approche de Van Genderen pour cette œuvre met l'accent sur le minimalisme, utilisant des formes géométriques nettes, une palette de couleurs restreinte et de forts contrastes pour créer une composition visuellement saisissante. Les imposantes formations rocheuses sont rendues dans une ombre profonde, juxtaposées à un soleil massif et lumineux qui domine l'arrière-plan. Une silhouette solitaire, représentant Spock ou un voyageur de l'univers Star Trek, se dresse au sommet, renforçant un sentiment d'isolement et d'exploration. La typographie est audacieuse et futuriste, avec le mot « Vulcan » en évidence en haut, renforçant le thème extraterrestre. L'utilisation de l'espace et de la couleur dans l'estampe reflète des influences majeures du street art et du graffiti, notamment dans sa manière de simplifier des paysages complexes en visuels percutants. Les textures et les finitions vieillies évoquent une esthétique vintage rappelant les affiches de science-fiction classiques, ajoutant à l'attrait intemporel de l'œuvre. En éliminant les détails superflus, Van Genderen crée une image immédiatement reconnaissable mais ouverte à l'interprétation, permettant aux spectateurs de projeter leurs propres récits sur la scène. Vasquez Rocks, un site culturel et artistique emblématique Vasquez Rocks est depuis longtemps un lieu de prédilection pour les cinéastes, notamment dans le domaine de la science-fiction. Ses formations rocheuses déchiquetées et d'apparence irréelle ont servi de décor à de nombreux épisodes de Star Trek, en faisant un symbole intemporel d'exploration et de découverte. En choisissant ce site pour son œuvre, Van Genderen puise dans une mémoire culturelle collective, utilisant les techniques du street art et du graffiti pour réinterpréter un lieu familier et lui conférer une dimension nouvelle et stimulante. La silhouette solitaire qui se détache sur les rochers ajoute une dimension narrative à la composition, invitant à s'interroger sur l'identité et le but de ce personnage. Qu'on y voie Spock contemplant l'inconnu ou un voyageur anonyme perdu dans l'immensité de l'espace, la scène incarne les thèmes de la solitude, de la curiosité et de la quête éternelle de sens. Le soleil levant ou couchant renforce cette impression de transition et d'intemporalité, consolidant l'idée d'exploration comme un voyage à la fois personnel et universel. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Faisant partie de la série « Location Location Location », cette estampe poursuit l'exploration par Van Genderen de la manière dont les lieux – réels ou fictifs – façonnent les récits culturels. Chaque œuvre de la série distille l'essence d'un lieu spécifique dans une esthétique minimaliste et cinématographique, puisant dans le pop art urbain et le graffiti pour créer un sentiment d'immédiateté et d'impact. Cette édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée au dos, lui confère une exclusivité qui en fait une pièce de collection prisée des amateurs d'art et des fans de Star Trek. Le procédé d'impression en sérigraphie lui confère une qualité tactile et artisanale, la distinguant des reproductions numériques et des estampes produites en masse. Chaque estampe présente de légères variations, renforçant l'unicité de l'œuvre et son lien avec les techniques d'impression traditionnelles. Le format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) assure à l'œuvre une forte présence visuelle, qu'elle soit exposée dans une galerie, une collection privée ou intégrée à une installation d'art urbain. La sérigraphie Star Trek de Van Genderen, « Vulcan Vasquez Rocks LA », illustre parfaitement la rencontre entre la culture pop, l'histoire du cinéma et l'art urbain contemporain (graffiti). En transformant un lieu réel en une représentation abstraite et symbolique de l'exploration et de la mythologie de la science-fiction, l'œuvre continue de toucher un public sensible à la narration visuelle et au charme intemporel de l'univers visionnaire de Star Trek.

    $267.00

  • Stussypuss Archival Print by Casey Weldon

    Casey Weldon ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $226.00

  • Tire Trouble Archival Print by ABCNT

    ABCNT ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $275.00

  • Gas Mask Mickey Blotter Paper Archival Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Impression d'archives sur papier buvard Mickey au masque à gaz par Ron English - POPaganda

    Papier buvard Mickey au masque à gaz, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ron English - POPaganda, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 14,2 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'œuvre peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $371.00

  • Shut Up Or I'll Kill You Red Blotter Paper Archival Print by Niagara

    Niagara Tais-toi ou je te tuerai Red Blotter Paper Archival Print par Niagara

    Tais-toi ou je te tue - Tirage d'art en édition limitée sur papier buvard perforé, avec pigments d'archivage, par Niagara, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • LSD Afterschool Special Blotter Paper Archival Print by Have A Good Trip

    Have A Good Trip LSD Afterschool Special Blotter Paper Archival Print par Have A Good Trip

    Papier buvard spécial LSD Afterschool, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Have A Good Trip, œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Post It Skull HPM Archival Print by Joey Feldman

    Joey Feldman ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $668.00

  • Happy Hits 3 Blotter Paper Archival Print by Rich Browd

    Rich Browd Happy Hits 3 impression d'archives papier buvard par Rich Browd

    Happy Hits 3 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rich Browd œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Psychedelic Andre- Endless Summer Blotter Paper Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Psychedelic Andre- Endless Summer Blotter Paper Print par Shepard Fairey- OBEY

    Psychedelic Andre - Endless Summer Obey Giant Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perfored Blotter Paper by Shepard Fairey X John Van Hamersveld pop culture LSD artwork. « J'ai créé cette image pour la première fois en 1967, puis l'affiche est sortie en 1968. Un jour, je me suis assis et j'ai commencé ce dessin, dans mon style habituel. J'étais directeur artistique chez Capitol Records et je ne dessinais plus beaucoup. C'était une toute nouvelle étape pour moi. Mais c'était l'occasion de tester mon dessin, de le transposer sur une affiche et de la faire publier. Le résultat a été excellent. Le concert a été un succès retentissant. Il y avait des publicités partout et le public adorait l'affiche. Elle est tout de suite entrée dans l'histoire, un peu comme l'affiche de The Endless Summer. » - John Van Hamersveld « Je suis devenu fan d'Hendrix après avoir quitté ma période punk rock orthodoxe. J'ai fini par être attiré par l'image de John car elle comportait un clin d'œil au psychédélisme, sans tomber dans l'excès de détails baroques, ce qui lui a permis de devenir iconique. Cette image d'Hendrix elle-même — ainsi que quelques autres influences, comme Barbara Kruger et le constructivisme russe — a eu une influence considérable sur ma façon de créer des œuvres capables de se démarquer dans le brouhaha de la rue tout en conservant un style reconnaissable. Lorsque je réalisais des variations d'André sur différents fonds, je m'intéressais beaucoup à l'art psychédélique, mais l'œuvre de John m'a vraiment inspiré à créer quelque chose qui s'écarte de la simple reproduction de l'image originale d'André. Ainsi, le Pinnacle Hendrix de John a en quelque sorte été la porte d'entrée vers l'évolution de tout mon projet André le Géant. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette image pour moi. » - Shepard Fairey

    $384.00

  • High Fashion Chanel Blotter Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression buvard Chanel Haute Couture par Denial - Daniel Bombardier

    Impression buvard Chanel haute couture par Denial - Daniel Bombardier, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, 2024. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2024. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Chanel réinventée dans le style du street art pop et du graffiti L'emblématique double C de Chanel est depuis longtemps un symbole de luxe, de statut social et d'élégance intemporelle. Pourtant, dans l'univers du street art et du graffiti, il se réinvente. Fondée par Gabrielle Chanel en France au début du XXe siècle, la maison a révolutionné la mode par ses lignes épurées et son élégance moderne. Dans le contexte de l'art urbain, son image immaculée est souvent réinterprétée comme une critique, une satire ou une célébration de la culture de la richesse et de l'identité. Des artistes comme Daniel Bombardier, alias Denial, utilisent cet emblème pour explorer la marchandisation du statut social et la fusion du luxe et de la rébellion. Le luxe bouleversé : le commentaire artistique de Daniel Bombardier En 2024, Daniel Bombardier a publié une œuvre d'art en édition limitée sur papier buvard, intitulée « High Fashion Chanel ». Tirée à seulement trente-cinq exemplaires, cette impression pigmentaire d'archives a été appliquée sur du papier buvard perforé à la main par Zane Kesey, figure emblématique de la culture psychédélique. Le support lui-même offre une complexité narrative, évoquant les états de conscience modifiés et les mouvements de contre-culture. Le logo Chanel, audacieux, domine un fond minimaliste mais très répétitif, transformant le monogramme en une célébration et une subversion du marketing consumériste. Ce qui représente traditionnellement le raffinement et l'élégance est ici réinterprété comme un produit de masse industriel, interrogeant la valeur que les consommateurs attribuent aux logos et au patrimoine. Le langage visuel et le pouvoir du symbole L'utilisation du papier buvard dans cette édition dépasse le simple choix stylistique. Son association avec la scène psychédélique underground enrichit l'interprétation, associant l'impact visuel de l'œuvre aux notions de transformation, de critique et de satire. Bombardier est réputé pour son art de mêler esthétique commerciale et messages provocateurs, et cette estampe Chanel ne fait pas exception. La composition épurée invite le spectateur à s'interroger sur la profondeur de l'ancrage des symboles dans la culture. La répétition du monogramme Chanel évoque la saturation publicitaire, tandis que la pureté des lignes renvoie à l'esprit originel de la marque, créant une tension entre respect et critique. Quand le pop art urbain et le graffiti rencontrent l'iconographie de la mode Cette œuvre de haute couture signée Chanel illustre comment les formes d'art urbain s'approprient la mode, non seulement comme un motif, mais aussi comme un commentaire. Ce buvard imprimé rend hommage au luxe et interroge son influence sur l'identité, la classe sociale et les aspirations. Le travail de Denial s'inscrit dans un débat plus large où les logos de la mode sont utilisés comme outils d'expression, de résistance ou d'humour au sein de la culture visuelle urbaine. Par un design précis, des supports inattendus et une appropriation assumée, l'image de Chanel est réinterprétée en une forme à la fois familière et radicalement transformée, devenant ainsi un sujet idéal pour le langage du street art et du graffiti.

    $500.00

  • New Leaf Archival Print by Sarah Joncas

    Sarah Joncas ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $210.00

  • Hiatus Kaiyote Feral Feelings Blotter Paper Archival Print by Lauren YS

    Lauren YS Hiatus Kaiyote Feral Feelings Papier buvard Impression d'archives par Lauren YS

    Hiatus Kaiyote Feral Feelings Blotter Paper Limited Edition Archival Pigment Print Art on Perforated Blotter Paper by Lauren YS pop culture LSD artwork. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Hiatus Kaiyote Feral Feelings par Lauren YS : Psychédélisme sauvage dans le street art pop et le graffiti « Hiatus Kaiyote Feral Feelings » est une estampe pigmentaire d'archives de 19 x 19 cm sur papier buvard perforé, créée par l'artiste visuelle américaine Lauren YS. Sortie le 19 avril 2021, cette édition limitée était signée, numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Chaque feuille a été perforée à la main par Zane Kesey, perpétuant ainsi la tradition culturelle d'utiliser le papier buvard non seulement comme support pour le LSD, mais aussi comme une toile unique pour une expression visuelle radicale. Avec sa palette de couleurs vibrantes, ses traits exagérés et son énergie émotionnelle chaotique, « Feral Feelings » s'impose comme une contribution majeure au genre du street art et du graffiti, canalisant musique, mythes et psychédélisme moderne à travers un design explosif. Au centre de l'œuvre se trouve une créature fusionnant des traits humains, animaux et extraterrestres en un visage grimaçant et d'une expressivité sauvage. Ce personnage est encadré par une inscription en gras : « Hiatus Kaiyote », en hommage au groupe de musique expérimental australien connu pour ses sonorités inclassables et sa voix brute. Ses yeux exorbités, sa langue fourchue et son sourire sauvage irradient une énergie et des émotions débridées, tandis que ses teintes turquoise et magenta contrastent et tourbillonnent sur un fond jaune citron psychédélique. L’effet visuel global est une surcharge voulue : un déferlement de personnalité, de puissance et de transformation surréaliste. Lauren YS et la mutation psychédélique de l'identité Lauren YS est connue pour ses personnages surréalistes explorant l'hybridité, les jeux de genre et sa mythologie personnelle. Dans Feral Feelings, elle métamorphose le visage humain en un être multidimensionnel, comme sorti des rêves et du folklore. Cette créature semble hurler et rire simultanément, les mains crispées sur son visage dans une pose où extase et instabilité se confondent. Le style reflète un langage visuel puisant ses racines dans la bande dessinée, la culture du tatouage et l'art psychédélique, mais réfracté à travers le prisme du symbolisme queer et de la rébellion contemporaine. Le format buvard confère à l'œuvre une intimité physique, encourageant l'interaction tactile et invitant à la contemplation de son lien avec une perception élargie et l'expérience psychédélique. Feral Feelings capture un état émotionnel brut qui s'accorde avec l'esthétique sonore de Hiatus Kaiyote : urgente, complexe et inclassable. Lauren YS traduit ce son en forme, utilisant la distorsion et la couleur non seulement pour le style, mais aussi pour l'impact psychologique. Le design à fort contraste imite les effets visuels des hallucinogènes, conférant à l'estampe une impression de vie dans son mouvement chaotique. Chaque élément — des crocs proéminents au fond hypnotique — contribue à amplifier la volatilité de la créature, créant une représentation d'états intérieurs bruts. Le buvard comme médium et message dans l'art psychédélique contemporain Le choix du papier buvard perforé est fondamental pour la profondeur conceptuelle de l'estampe. Historiquement utilisé comme principal vecteur de distribution du LSD, le papier buvard est devenu une icône underground de la liberté d'expression, de la prise de risque spirituelle et de l'expérimentation visuelle. En utilisant ce format pour un tirage pigmentaire d'archives, Lauren YS s'inscrit dans une lignée de créativité rebelle et de quête spirituelle. La perforation manuelle des feuilles par Zane Kesey relie l'œuvre à un héritage familial direct d'innovation contre-culturelle, tissant des ponts entre les générations grâce à des matériaux partagés et une intention symbolique commune. « Feral Feelings » n'imite pas l'art du buvard vintage ; elle le redéfinit. Elle incarne l'esprit du Street Pop Art et du graffiti grâce à des couleurs vives, des portraits mutants et une typographie mythique. Elle trouve sa place aussi bien sur les murs que dans les espaces intimes. L'idée qu'un matériau traditionnellement jetable puisse abriter une œuvre d'art de haut niveau brouille davantage les frontières entre les domaines commercial, spirituel et artistique. Ce sentiment de rupture et de transformation est au cœur du street art et des traditions psychédéliques. Le noyau émotionnel de la mutation dans l'art urbain pop et le graffiti Au fond, Feral Feelings explore la mutation émotionnelle. L'œuvre visualise l'instant précis où l'intensité intérieure explose dans la réalité extérieure. Grâce à des personnages hybrides, des lignes audacieuses et une saturation des couleurs, Lauren YS donne forme à l'émotion instinctive et au désarroi psychique. Ce thème est profondément ancré dans le graffiti et le surréalisme pop, où le corps et le psychisme humains sont souvent déformés, étirés ou mutés en de nouvelles formes symboliques. Le visage grimaçant de Feral Feelings n'est pas un monstre, mais un miroir – exagéré pour exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Le travail de Lauren YS continue de redéfinir les frontières de la culture pop psychédélique urbaine en réinterprétant les formats traditionnels avec une créativité intrépide et une parfaite maîtrise culturelle. Feral Feelings est un phare de cette énergie – brute, bruyante, irrévérencieuse et transcendante. L'œuvre représente ce qui se produit lorsque le son, l'identité et l'intensité visuelle se rencontrent sur une feuille de papier perforé et explosent en une explosion de couleurs.

    $352.00

  • La Nascita Milano Centrale Italie 2024 Archival Print by Atelier JR Jean-René

    Atelier JR Jean-René La Nascita Milano Centrale Italie 2024 Tirage d'archives par Atelier JR Jean-René

    La Nascita, Milano Centrale Italie 2024 Tirage d'archive par Atelier JR Jean-René Édition limitée sur papier mat Fuji Crystal Archive DP II Pop Graffiti Street Artiste Œuvre d'art moderne. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 293 exemplaires (2024). Dimensions : 16,4 x 12,2 cm. Impression pigmentaire d'archives. Une fusion fascinante d'architecture et de vision artistique La Nascita, Milano Centrale Italie 2024, tirage d'archive de l'Atelier JR Jean-René, présente une juxtaposition saisissante entre grandeur historique et intervention créative contemporaine. La photographie dévoile la façade monumentale de la gare de Milano Centrale, partiellement masquée par ce qui semble être un gouffre en son centre. Cette formation rocheuse accidentée, évoquant une montagne, rompt la symétrie linéaire de la gare et suscite la curiosité quant à l'histoire de sa construction. En 1906, la construction de Milano Centrale débuta après l'excavation de vastes quantités de roche alpine pour le creusement du tunnel du Simplon reliant l'Italie à la Suisse. La création de ce tunnel a posé les bases de la gare, qui intégrera par la suite des influences romaines, Art nouveau et Art déco. La représentation par Jean-René d'une montagne creusée au cœur de cette architecture imposante rend hommage à l'histoire, enveloppée d'un effet de trompe-l'œil surréaliste. Influence du street art, du pop art et du graffiti Les amateurs de street art et de graffiti reconnaîtront des similitudes dans l'immédiateté et l'audace de l'intervention de Jean-René. La réinterprétation de l'architecture classique sous la forme d'un paysage rocheux fragmenté fait écho à la démarche à la fois subversive et riche de sens propre à l'expression urbaine. Les strates de temps et de lieu s'entremêlent dans cette œuvre, qui transforme un monument européen emblématique en un espace de réflexion sur le progrès, le patrimoine et la soif d'exploration propre à l'être humain. Les artistes urbains cherchent souvent à susciter la réflexion en intégrant des messages visuels directement dans l'espace public. Cette œuvre illustre parfaitement cette approche, conservant une certaine authenticité tout en révélant une maîtrise photographique raffinée. La photographie souligne comment un concept audacieux peut s'allier à des techniques de pointe pour créer un chef-d'œuvre moderne qui trouve un écho aussi bien auprès des passants que des collectionneurs d'art avertis. Profondeur conceptuelle et dialogue captivant En recouvrant les colonnes, les statues et les détails ornementaux de la gare d'une monumentale représentation en noir et blanc de roche fracturée, l'artiste invite à s'interroger sur la mémoire, la transformation et l'ambition humaine. Le spectateur perçoit un écho du début du XXe siècle, époque où des prouesses d'ingénierie traçaient de nouvelles voies à travers les Alpes, permettant un rapprochement des régions et ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. L'implantation de cette installation au cœur d'un carrefour de départs et d'arrivées souligne un récit continu de mouvement et de découverte. Les voyageurs arrivant à la gare sont confrontés à une intervention surnaturelle, incrustée dans l'élégance formelle du bâtiment. Ce dialogue visuel met en lumière la tension entre une architecture intemporelle et des instants fugaces, incitant à prendre conscience que chaque voyage s'inscrit dans une histoire plus vaste, partagée par d'innombrables passagers à travers le temps. Œuvre d'art d'archive en édition limitée Cette œuvre est un tirage signé et numéroté de 16,4 x 12,2 cm, imprimé sur papier mat Fuji Crystal Archive DP II. Le procédé d'impression pigmentaire d'archivage garantit une vivacité durable et préserve les subtiles transitions entre les bruns et les gris profonds de la gare et les lignes monochromes nettes de la façade montagneuse. Les collectionneurs accèdent ainsi à une fenêtre unique sur l'histoire, rendant hommage au passé tout en invitant à la contemplation du présent. En capturant de multiples instants de la journée, Jean-René fusionne les variations de lumière en une seule composition, conférant au tirage une impression énigmatique de temps suspendu. Cette qualité fait écho à l'esprit de l'art urbain : la superposition de différents contextes en une seule création. Cette édition limitée offre une immersion totale dans l'appréciation des récits évolutifs tissés dans les paysages urbains, illustrant comment la vision d'un artiste peut insuffler une nouvelle dimension d'émerveillement aux structures établies.

    $2,500.00

  • CCB Cold Crush Brothers Photoshoot 84 Photo Print by Joe Conzo Jr

    Joe Conzo Jr Séance photo CCB Cold Crush Brothers, tirage 84 par Joe Conzo Jr.

    CCB Cold Crush Brothers Photoshoot 84 Tirage photo par Joe Conzo Jr Édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Pop Graffiti Street Artiste Œuvre d'art moderne. Tirage signé de 2023, édition limitée à 5 exemplaires, format 16x20, impression pigmentaire d'archives, représentant le groupe de rap Cold Crush Brothers en costumes et tenues vintage. Séance photo CCB Cold Crush Brothers, tirage 84 par Joe Conzo Jr. Le tirage photographique « CCB Cold Crush Brothers Photoshoot 84 » de Joe Conzo Jr est une remarquable représentation de la culture hip-hop à son apogée. Ce tirage pigmentaire d'archive en édition limitée de 2023, réalisé sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², immortalise le groupe de rap iconique Cold Crush Brothers dans un portrait studio dynamique et stylé. Limitée à seulement cinq exemplaires signés, cette œuvre de 40 x 50 cm (16 x 20 pouces) capture le groupe dans leurs costumes vintage, soulignant leur contribution à la musique et leur influence sur le street art et le graffiti. Cold Crush Brothers : Pionniers du Hip-Hop Formé en 1978 dans le Bronx, à New York, le groupe Cold Crush Brothers est largement reconnu comme l'un des plus influents des débuts du hip-hop. Réputés pour leur virtuosité lyrique, leur présence scénique et leurs performances novatrices, ils ont joué un rôle déterminant dans la définition de l'art du MCing. Les membres du groupe, parmi lesquels Grandmaster Caz, JDL, Almighty KG et Easy AD, ont établi une norme de créativité et de performance qui a inspiré d'innombrables artistes du genre. La séance photo de 1984, réalisée par Joe Conzo Jr, met en lumière le sens de la mode et l'individualité des Cold Crush Brothers. Chaque membre arbore des costumes élaborés, reflets de la théâtralité et du charisme qu'ils insufflaient à leurs performances. Les motifs audacieux et les couleurs vibrantes de leurs tenues symbolisent l'énergie créative qui caractérisait le mouvement hip-hop de l'époque. Cette photographie n'est pas seulement un témoignage visuel de leur style, mais aussi un hommage à leur importance culturelle et à leur vision artistique. Joe Conzo Jr : Chroniqueur de l'histoire du hip-hop Joe Conzo Jr, originaire du Bronx, est reconnu pour son talent à documenter les débuts du hip-hop à travers ses photographies. Son travail capture l'esprit du mouvement, des performances live aux moments intimes des coulisses. Cette séance photo avec les Cold Crush Brothers illustre parfaitement son don pour fusionner art et histoire, présentant ses sujets avec authenticité et talent artistique. L'œuvre de Conzo est intimement liée à l'évolution du Street Pop Art et du graffiti, car il a su capturer non seulement les artistes, mais aussi le paysage culturel qui a donné naissance au hip-hop. Ses photographies, empreintes d'un sens aigu du lieu et de l'époque, préservent la vitalité du Bronx à la fin des années 1970 et dans les années 1980. La série de photos « CCB Cold Crush Brothers Photoshoot 84 » illustre parfaitement son talent pour créer des images qui traversent les générations. La signification artistique de la séance photo 84 de CCB Cold Crush Brothers Cette estampe en édition limitée est bien plus qu'une simple photographie : c'est un témoignage historique qui fait le lien entre musique et art visuel. Les matériaux de qualité archivistique garantissent la préservation de chaque détail, des textures des costumes aux expressions des membres du groupe. Son format 40 x 50 cm renforce son impact visuel et en fait une pièce maîtresse pour toute collection d'art urbain ou d'objets liés au hip-hop. Le tirage CCB Cold Crush Brothers Photoshoot 84 témoigne avec force de l'innovation culturelle née dans le Bronx dans les années 1980. À travers l'objectif de Joe Conzo Jr, cette photographie célèbre le talent artistique, l'individualité et l'héritage de l'un des groupes fondateurs du hip-hop. Un incontournable pour les amateurs de street art, de graffiti et pour tous ceux qui apprécient la richesse de la culture hip-hop.

    $350.00

  • Happy Hits 1 Blotter Paper Archival Print by Rich Browd

    Rich Browd Happy Hits 1 impression d'archives papier buvard par Rich Browd

    Happy Hits 1 Papier buvard Édition limitée Impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rich Browd œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Once Upon A Time In Utopia Deluxe Textured UV Print by Rhymezlikedimez- Robin Velghe

    Rhymezlikedimez- Robin Velghe Il était une fois en utopie - Impression UV texturée de luxe par Rhymezlikedimez - Robin Velghe

    Il était une fois en Utopie - Impression texturée de luxe résistante aux UV par Rhymezlikedimez - Robin Velghe Œuvre d'art en édition limitée, tirage sur papier d'art Coventry Rag Fine Art, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2023 (à déterminer) - Illustration texturée de luxe avec impression UV - Format : 23,4 x 15,68 pouces - Travis Scott, album de rap Utopia - Style artistique affirmé - Gaufrage et éléments dorés - Impression UV sur papier Coventry Rag « Once Upon A Time In Utopia Deluxe Textured UV Archival Print », une œuvre de Rhymezlikedimez, pseudonyme de l'artiste Robin Velghe, est un véritable régal pour les yeux, à la croisée du pop art et du street art. Cette édition limitée de 2023, dont le nombre d'exemplaires reste à déterminer, rend hommage à la musique rap de Travis Scott, et plus particulièrement à son album « Utopia ». Chaque exemplaire est signé et numéroté par Velghe, garantissant l'exclusivité de l'œuvre. L'estampe mesure 59,4 x 39,8 cm et est réalisée avec soin sur du papier d'art Coventry Rag, réputé pour sa texture luxueuse et sa grande résistance. Cette estampe texturée de luxe, protégée par UV, offre des couleurs riches et vibrantes, un design complexe qui capture l'essence même de l'univers visuel de l'album, ainsi qu'un gaufrage et des éléments en feuille d'or qui lui confèrent une dimension tactile et une touche d'opulence. Le talent de Velghe s'exprime pleinement dans une composition complexe qui fusionne des éléments fantastiques et des symboles ancrés dans le réel, reflétant la richesse et la complexité de la musique de Scott. L'impression UV de qualité archivistique garantit l'éclat de chaque couleur et texture, capturant l'énergie de l'album et la vivacité du design de Velghe. Cette estampe de luxe témoigne du talent de Rhymezlikedimez pour allier la force brute du street art traditionnel à la finesse de l'estampe d'art. L'œuvre qui en résulte est un véritable joyau pour collectionneurs, offrant une expérience à la fois visuelle et sensorielle, et invitant le spectateur à découvrir une vision méticuleusement élaborée de l'utopie, interprétée à travers le prisme imaginatif de Velghe. L'utilisation unique des textures et des reflets illustre l'esprit novateur du street art pop contemporain, tandis que les artistes repoussent sans cesse les limites de leurs médiums. « Once Upon A Time In Utopia » se présente comme un carrefour dynamique de musique, d'art visuel et de commentaire culturel, une œuvre qui trouve un écho aussi bien auprès des fans de Travis Scott que des connaisseurs d'art urbain moderne.

    $803.00

  • 011|110- 22 x 22 Archival Print by Jason Seife

    Jason Seife 011|110- 22 x 22 Impression d'archives par Jason Seife

    011|110- 22 x 22 Édition limitée, rehaussée à la main, tirages pigmentaires HPM d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par Jason Seife, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée de 15 exemplaires (2016). Dimensions de l'œuvre : 22 x 22 pouces. « Le thème général de cette série était le dépassement des obstacles et des épreuves pour atteindre un objectif plus grand. Cette œuvre, en particulier, fait référence à la trahison de Jésus par Judas. Pour certains, cela peut sembler une référence religieuse ou biblique directe, mais en réalité, elle peut être mise en parallèle avec notre vie quotidienne, notamment le sentiment de trahison auquel nous sommes confrontés, que ce soit de la part d'amis, de collègues ou même de membres de notre famille ou de nos proches. C'est une épreuve très difficile à surmonter, et c'est un sentiment que je souhaitais exprimer dans ma peinture. Cette œuvre, comme beaucoup de mes créations, a été inspirée par une peinture de la Renaissance. En l'occurrence, il s'agissait d'une œuvre du Caravage. Issu du graphisme et du design en général, j'aime jouer avec la symétrie et les formes géométriques, ce qui apporte une touche de modernité au style Renaissance. Présenter les styles d'une manière inhabituelle est quelque chose qui me fascine. » - Jason 011|110 – Tirage pigmentaire HPM d'archives, édition limitée rehaussée à la main, par Jason Seife 011|110 est une superbe estampe HPM pigmentaire d'archives, rehaussée à la main, de format 56 x 56 cm (22 x 22 pouces), créée par Jason Seife en 2016. Tirée à seulement 15 exemplaires, cette œuvre exclusive est imprimée sur papier d'art 310 g/m² et signée et numérotée par l'artiste. La composition mêle des éléments esthétiques de la Renaissance classique à la symétrie numérique moderne et à l'abstraction géométrique, témoignant du profond intérêt de Seife pour la réinterprétation de l'art historique à travers des techniques contemporaines. L'œuvre s'inspire directement de la lumière dramatique et de l'intensité émotionnelle des tableaux du Caravage, insufflant une profondeur et un réalisme d'antan au contexte du street art, du pop art et du graffiti. L'œuvre présente une composition en miroir, soulignant la dualité et la réflexion, au sens propre comme au figuré. Au cœur de la pièce se trouve une référence à la trahison biblique de Jésus par Judas, un épisode chargé de thèmes tels que la loyauté, la tromperie et les conséquences de ses actes. Cependant, l'intention de Seife n'est pas purement religieuse ; il s'agit plutôt d'une exploration universelle de la trahison personnelle. Les émotions représentées – méfiance, confrontation et prise de conscience – sont présentes dans la vie quotidienne, que ce soit dans les amitiés, le milieu professionnel ou les relations familiales. La symétrie de la composition, associée à l'utilisation de contrastes marqués et à des ornements subtils, fait de cette œuvre une puissante déclaration visuelle sur la lutte et la persévérance. Jason Seife et son influence sur le street art, le pop art et le graffiti Jason Seife est un artiste contemporain reconnu pour sa fusion subtile de techniques classiques et d'esthétique numérique moderne. Ayant grandi à Miami, il a été profondément influencé par la culture graffiti vibrante de la ville et par les traditions raffinées des beaux-arts. Son œuvre explore souvent les thèmes de l'identité culturelle, de la réinterprétation historique et de la juxtaposition du savoir-faire traditionnel et des technologies contemporaines. L'approche artistique de Seife est profondément ancrée dans la notion d'équilibre : il mêle ornements raffinés et abstraction moderne, références historiques et compositions futuristes. Son exploration de la symétrie géométrique dans 011|110 témoigne de sa formation en graphisme, créant une expérience visuelle à la fois structurée et profondément émouvante. En s'inspirant de compositions de la Renaissance et en les intégrant dans un cadre résolument moderne, Seife remet en question la perception traditionnelle de l'art et invite les spectateurs à envisager les récits historiques sous un angle nouveau. Le rôle des estampes pigmentaires d'archives dans l'art urbain moderne L'utilisation de l'impression pigmentaire d'archives dans le Street Pop Art et le graffiti a transformé la manière dont les artistes présentent et diffusent leurs œuvres. Contrairement à la sérigraphie traditionnelle, les tirages d'art pigmentaires offrent un niveau de détail exceptionnel, préservant ainsi chaque nuance de la peinture originale. Le papier beaux-arts 310 g/m² utilisé pour l'œuvre 011|110 rehausse la profondeur et le contraste des couleurs, créant une pièce qui respecte l'intégrité de la vision de l'artiste tout en étant durable et digne d'être collectionnée. Les estampes rehaussées à la main confèrent à chaque exemplaire une singularité supplémentaire, chaque édition présentant des touches personnelles qui la distinguent des autres de la série. Ce procédé allie l'exclusivité d'une peinture originale à l'accessibilité d'une édition imprimée, rendant ainsi l'art de haute qualité accessible aux collectionneurs tout en préservant la dimension tactile et humaine du travail de l'artiste. Le soin apporté par Seife au processus d'impression garantit que chaque pièce de cette édition conserve le même niveau de savoir-faire et le même impact visuel que l'original. Valeur de collection et importance culturelle de 011|110 L'œuvre 011|110 témoigne du talent de Jason Seife pour fusionner influences historiques et esthétique contemporaine, ce qui en fait une pièce très recherchée au sein du mouvement de l'art urbain moderne. L'intensité visuelle de la composition, associée à son thème poignant de trahison et de rédemption, confère à cette œuvre une résonance à la fois conceptuelle et émotionnelle. Son édition limitée à 15 exemplaires renforce son exclusivité et séduira les collectionneurs avertis de Street Pop Art et de graffiti. La capacité de Seife à fusionner la narration inspirée de la Renaissance avec des techniques modernes audacieuses continue de repousser les limites de l'art contemporain. Sa réinterprétation des compositions classiques par la symétrie, la manipulation numérique et les influences urbaines offre une perspective inédite sur des thèmes qui ont traversé les siècles. 011|110 n'est pas seulement une réflexion sur des événements historiques, mais aussi un puissant commentaire sur les relations humaines, ce qui en fait une œuvre essentielle pour quiconque apprécie la profondeur et la complexité de l'art contemporain imprégné d'une sensibilité urbaine.

    $323.00

  • New Dawn Blotter Paper Archival Pigment Print by Ricky Watts

    Ricky Watts New Dawn Blotter Paper Archival Pigment Print par Ricky Watts

    Papier buvard New Dawn, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Ricky Watts, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • The Big Wave Blotter Paper Archival Print by John Van Hamersveld

    John Van Hamersveld The Big Wave Blotter Paper Archival Print par John Van Hamersveld

    Papier buvard Big Wave, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par John Van Hamersveld, œuvre d'art pop culture LSD. « Au départ, vous verrez le chat comme une vague, puis la vague suivante, puis l'image imprimée avec une légère variation, et enfin la grande vague que nous connaissons aujourd'hui. » – John Van Hamersveld

    $352.00

  • Surface Archival Print by Aaron Nagel

    Aaron Nagel Impression d'archives de surface par Aaron Nagel

    Tirages d'art en édition limitée sur papier d'art 310 g/m² par Aaron Nagel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Né en 1980 à San Francisco, en Californie, Aaron Nagel a commencé à dessiner dès son enfance avant de se tourner progressivement vers la peinture. Au début de la vingtaine, il découvre la peinture à l'huile et en tombe amoureux, une passion qui ne l'a jamais quitté. Il a exposé lors d'expositions individuelles et collectives à San Francisco, Los Angeles, Portland (Oregon), Philadelphie, Tucson, Miami et New York, et a participé à des foires d'art internationales telles que Art Miami, Scope et Art Revolution Taipei. Nagel vit et travaille à Oakland, en Californie.

    $217.00

  • Nolan Archival Print by Mike Ellis

    Mike Ellis Impression d'archives Nolan par Mike Ellis

    Nolan - Room For Rent, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier beaux-arts, par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Mike Ellis.

    $103.00

  • CN Rail Archival Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Impression d'archives du CN Rail par Stephanie Buer

    Tirage d'art en édition limitée CN Rail Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Stephanie Buer, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archive signé et numéroté sur papier Moab Fine Art 290 g/m² à bords frangés à la main. Format : 47 x 35,5 cm. Sortie : 13 mars 2020 « Cette œuvre est un dessin que j'ai réalisé à partir d'images prises lors de mes explorations de l'usine Packard il y a des années. C'était avant le rachat et la rénovation de l'usine, à l'époque où je vivais à Détroit et où je la fréquentais régulièrement. Ce lieu est très cher à mon cœur et a joué un rôle déterminant dans mes débuts en tant qu'artiste. » – Stephanie Buer

    $218.00

  • Stack Pink Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Planche à roulettes Stack Pink par Supreme

    Stack - Pink Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Supremex Weirdo Dave. Weirdo Dave a créé une illustration pour les planches de skateboard Supreme Stack. Sorties en jaune, noir et rose, ces planches faisaient partie de la première semaine de la collection automne/hiver 2021 de Supreme. La planche jaune est ornée d'un collage de photos abstraites et du logo Supreme horizontal qui la traverse en son centre. La planche de skateboard Supreme Stack (jaune) est sortie le 21 août 2021.

    $206.00

  • Louis Vuitton Designer Drugs PP Skateboard Art Deck by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Planche de skateboard Louis Vuitton Designer Drugs PP Art par Denial - Daniel Bombardier

    Planche de skateboard Louis Vuitton Designer Drugs PP Printers Proof Art Deck par Denial - Daniel Bombardier, édition limitée, impression d'archives sur planche de skateboard en bois par un artiste de street art et de graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2018, marquée PP, édition limitée, signée, certificat d'authenticité, œuvre d'art pour skateboard, format 8x31, planche de skateboard avec le célèbre logo Louis Vuitton et des éléments de pilule stylisés. La planche de skateboard Louis Vuitton Designer Drugs PP Printers Proof est une pièce iconique qui reflète l'interaction dynamique entre le luxe et l'esprit audacieux du street art. Ce chef-d'œuvre, conçu et réalisé par Denial, pseudonyme artistique du visionnaire canadien Daniel Bombardier, propose une exploration profonde du paysage sociétal contemporain, s'imposant comme un sujet de discussion majeur au sein des communautés pop art et street art. Cette création de 2018 se distingue non seulement par son originalité artistique, mais aussi par son exclusivité : elle fait partie d'une édition limitée à seulement 50 exemplaires, portant le label « PP Printers Proof ». Ces épreuves sont des versions préliminaires de l'œuvre finale, témoignant du processus créatif de l'artiste et garantissant une qualité optimale. Chaque pièce de cette collection est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé par Denial, attestant de son authenticité et de sa valeur. Avec ses dimensions de 8 x 31 pouces, cette planche de skateboard est bien plus qu'une simple toile : elle incarne l'énergie brute et sans concession de la culture urbaine. L'œuvre met principalement en scène le logo Louis Vuitton, mondialement reconnu, mais l'interprétation de Denial y apporte une touche d'originalité. Le logo iconique s'entremêle à des éléments stylisés de pilules, offrant une critique de l'obsession de la société pour le luxe et des extrémités auxquelles certains sont prêts à aller pour atteindre une opulence éphémère. La pilule, symbole d'un soulagement passager, suggère peut-être la nature éphémère du luxe matérialiste. À la croisée de la mode, de l'art et du commentaire social, la planche de skateboard Louis Vuitton Designer Drugs de Denial est bien plus qu'un simple spectacle visuel. Elle invite à questionner, à réfléchir et à dialoguer sur les valeurs et les obsessions du monde moderne.

    $1,095.00

  • Offering Standard Archival Print by Taylor White

    Taylor White Offrir une impression d'archives standard par Taylor White

    Offre – Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier beaux-arts 310 g/m² par Taylor White, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette œuvre est l'un des tremplins de mon exploration visuelle des corps en mouvement. Elle est née de l'idée de l'impact phénoménal du corps humain dans l'espace, de la danse de l'âme et du flux des formes qui s'entrechoquent. Utiliser le corps comme outil d'expression explosive, c'est oser s'aventurer en territoire inconnu, un voyage qui exige une confiance immense, un sacrifice de soi sur l'autel de la vulnérabilité. La danse, lorsqu'elle est vécue pleinement et authentiquement, met l'âme à nu. J'ai commencé à étudier une forme de danse moderne appelée improvisation contact, et cette étude a éveillé en moi une nouvelle curiosité que j'ai pu explorer à la fois physiquement dans l'espace et visuellement sur le papier. Il s'agissait du point de non-retour, du sacrifice de l'ego et de tous ses artifices. « Danser » sur papier a été une véritable révélation et je l'ai abordée avec un esprit renouvelé. » – Taylor White

    $86.00

  • Mental Milkshake Blotter Paper Archival Print by Jayson Atienza

    Jayson Atienza Mental Milkshake Blotter Paper Archival Print par Jayson Atienza

    Papier buvard Mental Milkshake, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Jayson Atienza, œuvre d'art LSD inspirée de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Luka Skywalker Archival Print by Naturel- Lawrence Atoigue

    Naturel- Lawrence Atoigue Luka Skywalker Archival Print par Naturel- Lawrence Atoigue

    Luka Skywalker, estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier naturel pressé à froid 340 g/m² par l'artiste Naturel, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée signée de 100 exemplaires, 2022. Format : 13,5 x 19 pouces.

    $256.00

  • New Horizons Archival Print by Dabs Myla

    Dabs Myla Impression d'archives New Horizons par Dabs Myla

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « New Horizons » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Dabs Myla, artiste de rue spécialisée en graffiti et pop art moderne. Cadre blanc. « Ce tableau provient de notre exposition de 2012, « Expéditions Merveilleuses », à la galerie Thinkspace. L’exposition était divisée en deux parties : l’une présentait nos œuvres, l’autre, que nous avions organisée, mettait en lumière le travail d’amis du monde entier. Le thème de l’exposition était le voyage. L’œuvre « Nouveaux Horizons » évoque un voyage que nous avons effectué l’année précédente à La Nouvelle-Orléans avec de chers amis. Les trois avions dans le ciel représentent les trois amis qui nous accompagnaient lors de ce voyage. » – Dabs Myla

    $352.00

  • Bring It Home Archival Print by Lee Eelus

    Lee Eelus Apportez-le à la maison, impression d'archives par Lee Eelus

    Tirage d'art « Bring It Home » de Lee Eelus, édition limitée sur papier d'art en coton, art pop graffiti, art urbain, œuvre d'art moderne. Tirage signé et numéroté de 2023, édition limitée à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 11,7 x 16,54 pouces. Pigments d'archivage. Reproduction d'une œuvre d'art représentant une femme tenant un grand arc-en-ciel à l'envers sous un soleil stylisé. « Bring It Home » est une estampe d'art captivante du célèbre artiste Lee Eelus, figure emblématique du street art pop graffiti contemporain. Créée en 2023, cette œuvre est une édition limitée à seulement 25 exemplaires, ce qui en fait une pièce très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Mesurant 42 x 29,7 cm, elle immortalise la beauté d'une femme tenant avec grâce un immense arc-en-ciel à l'envers, sous un soleil stylisé avec maestria. Les couleurs vibrantes et les détails minutieux de l'image sont rendus avec une grande précision sur un papier d'art 100 % coton, sans acide ni lignine, garantissant ainsi la longévité et la préservation de ses teintes éclatantes. Le choix d'un papier d'art aussi épais témoigne de l'exigence de qualité et du talent artistique d'Eelus. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main au crayon, et porte le cachet à sec unique de l'artiste, gage de son authenticité. En outre, l'œuvre est accompagnée d'un certificat numéroté, signé et tamponné à la main, attestant de son appartenance à cette édition limitée. Au-delà de sa beauté esthétique, « Bring It Home » symbolise l'importance de vivre pleinement le moment présent, l'acceptation de soi et la quête perpétuelle de positivité. L'inclusion d'une citation de Thich Nhat Hanh, maître zen vietnamien renommé, renforce ce message, invitant chacun à trouver la joie et le bonheur dans l'instant présent. Dans l'univers foisonnant du pop art et du street art, la création d'Eelus se distingue par son attrait visuel et son message plus profond et touchant sur la vie et l'art de vivre l'instant présent.

    $298.00

  • BORI PP Archival Print by Nicer- Hector Nazario

    Nicer- Hector Nazario Tirage d'archive BORI PP par Nicer-Hector Nazario

    BORI PP Épreuve d'impression d'archives par Nicer - Hector Nazario Tirage en édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 14x17 Pigment d'archivage Beaux-Arts. L'importance de l'épreuve d'impression BORI PP dans l'art pop urbain et le graffiti Hector Nazario, alias « Nicer », présente une estampe en édition limitée, fruit de la rencontre entre le pop art urbain et le graffiti. Son œuvre, intitulée « BORI PP Printer Proof », célèbre la vibrante culture urbaine à travers le prisme des beaux-arts. Cette estampe d'archives témoigne non seulement des racines de Nazario dans l'univers dynamique du street art, mais aussi de l'évolution du graffiti en tant que forme d'art contemporain reconnue. « BORI PP Printer Proof » est une estampe d'archives en édition limitée, réalisée avec soin sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². L'utilisation de pigments d'archivage garantit la longévité de l'estampe, préservant les couleurs vives et les détails complexes caractéristiques du travail de Nazario. D'un format de 14 x 17 pouces (35,5 x 43 cm), cette estampe est à la fois une pièce de collection et une œuvre d'art, reflétant l'esprit du street art dans un format traditionnellement associé aux beaux-arts haut de gamme. Cette estampe fait partie d'une série très exclusive, marquée « Épreuve d'imprimeur » (EP), ce qui atteste de sa rareté et de sa valeur exceptionnelles, supérieures à celles des éditions courantes. Traditionnellement conservées par l'imprimeur pour ses archives, les Épreuves d'imprimeur sont ici proposées par l'artiste comme une pièce unique et précieuse pour les collectionneurs. Chaque exemplaire est signé par Nicer lui-même, ajoutant une touche personnelle qui relie directement le collectionneur à la vision de l'artiste. À la découverte de l'artiste : Nicer - Hector Nazario Hector Nazario, alias « Nicer », est un nom indissociable de l'héritage du mouvement graffiti new-yorkais. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où la nature brute et rebelle du graffiti lui offrait un terrain d'expression créative. Au fil du temps, Nicer est passé des murs éphémères de la ville à la permanence des estampes d'art, sans jamais renier l'essence de ses racines street art. Son œuvre incarne l'esprit du Pop Art en intégrant des références à la culture populaire, des graphismes audacieux et une esthétique accessible qui parle à un large public. « BORI PP Printer Proof » de Nicer n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un récit d'identité culturelle, de vitalité urbaine et d'évolution artistique. Elle se dresse comme un vibrant hommage au street art, capturant la spontanéité et l'énergie du graffiti dans un médium promis à la pérennité. Réflexions culturelles dans « BORI PP Printer Proof » Cette estampe de Nicer est une œuvre culturelle qui transcende les frontières habituelles du street art et du graffiti. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large où les artistes de rue cherchent à inscrire leur travail dans le canon de l'histoire de l'art. En intégrant des éléments de culture populaire aux beaux-arts, Nicer fait le lien entre les origines underground du street art et les galeries et collections où il est de plus en plus reconnu. « BORI PP Printer Proof » est une œuvre visuellement saisissante, un commentaire social imprégné du point de vue et des expériences de l'artiste. Dans la tradition du Pop Art, elle utilise une imagerie et une iconographie familières, mais elle est aussi profondément personnelle, offrant un aperçu du bagage culturel et des influences artistiques de Nicer. En résumé, « BORI PP Printer Proof » de Nicer-Hector Nazario est une œuvre majeure du Street Pop Art et du graffiti. Elle reflète l'héritage de l'artiste, célèbre la place du street art dans la culture contemporaine et constitue un précieux trésor artistique pour les collectionneurs avertis. Alors que le street art continue de gagner en reconnaissance et en estime, des estampes comme « BORI PP Printer Proof » jouent un rôle crucial dans la définition de l'histoire et de l'avenir de cette forme d'art dynamique.

    $357.00

  • Orange Ya Glad I Didn't Say Peel Me? Blotter Paper Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Orange Ya Glad je n'ai pas dit Peel Me? Impression sur papier buvard par Denial - Daniel Bombardier

    Orange Ya Glad I Didn't Say Peel Me? Papier buvard, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Denial, œuvre d'art LSD de la culture pop. Édition limitée signée de 50 exemplaires, 2021. Dimensions de l'œuvre : 7,5 x 7,5 pouces. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • Acid Test Flier Blotter Paper Archival Print by Zane Kesey

    Zane Kesey Acid Test Flier Blotter Paper Archival Print par Zane Kesey

    Acid Test Flier Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, œuvre d'art de Zane Kesey sur le thème du LSD et de la culture pop. Zane Kesey est le fils de Ken Kesey, figure emblématique du mouvement psychédélique et auteur reconnu. Il dirige Key-Z Productions, une petite entreprise de vente par correspondance basée à Pleasant Hill, dans l'Oregon. Son ambition est de faire découvrir au public son passé psychédélique et de lui permettre de connaître les personnes qui ont contribué à son développement.

    $352.00

  • Higher Ground AP Archival Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Higher Ground AP Archival Print par Casey Weldon

    Higher Ground AP Artist Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 290gsm Moab Entrada Paper by Urban Pop Artist Casey Weldon Modern Artwork. Épreuve d'artiste AP 2019 Signée et marquée Œuvre d'art AP Taille 24x20 420 Holiday Marijuana/Cannabis Spécial Rolling Mountainians dans du papier à joint. Casey Weldon, artiste ayant marqué de son empreinte le monde du pop art urbain, nous offre un chef-d'œuvre intitulé « Higher Ground ». Créée en 2019, cette œuvre évocatrice entremêle la beauté de la nature aux sous-cultures contemporaines, proposant un récit visuel qui interroge nos perceptions et invite à la réflexion. Dans « Higher Ground », le spectateur découvre un paysage montagneux d'une grande finesse, où la végétation luxuriante et les cascades sont parfaitement rendues. Mais ce qui distingue cette œuvre, c'est sa présentation ingénieuse : la scène immaculée est représentée sur une feuille à rouler, délicatement tenue entre deux doigts, une allusion à la culture du cannabis (420). Cette épreuve d'artiste (AP), une variante généralement réservée à l'artiste, est exclusive et recherchée par les collectionneurs. Imprimée avec des pigments d'archivage sur papier Moab Entrada 290 g/m², elle préserve chaque détail, chaque nuance et chaque teinte de l'œuvre originale. Cette méthode garantit non seulement la longévité de l'estampe, mais aussi une expérience visuelle fidèle à la vision de l'artiste. Mesurant 61 x 51 cm, « Higher Ground » allie harmonieusement grandeur et intimité. L'approche artistique novatrice de Weldon transparaît dans cette œuvre, où il juxtapose la tranquillité du monde naturel à l'effervescence des sous-cultures urbaines. En intégrant le geste symbolique du roulage à la sérénité des montagnes, il livre une réflexion sur l'évasion, les loisirs et la quête d'expériences transcendantes. « Higher Ground » témoigne de l'évolution constante du paysage de l'art moderne, où tradition et motifs contemporains coexistent harmonieusement.

    $358.00

  • Blue Piece Red Splash PP Archival Print by Nicer- Hector Nazario

    Nicer- Hector Nazario Impression d'archives Blue Piece Red Splash PP par Nicer - Hector Nazario

    Blue Piece Red Splash PP, épreuve d'impression d'archive par Nicer - Hector Nazario, édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 17x14 Pigment d'archivage Beaux-Arts. Expressions dynamiques dans « Blue Piece Red Splash » de Nicer - Hector Nazario « Blue Piece Red Splash » est une épreuve d'artiste (PP) de Nicer-Hector Nazario, qui capture l'énergie brute et le dynamisme du mouvement street art. Cette PP de 2021, signée et numérotée, fait partie d'une édition limitée. Imprimée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m², elle est réputée pour sa capacité à restituer les subtilités des pigments et des textures, essentielles à l'impact visuel de ce type d'œuvre. Mesurant 43 x 35,5 cm, l'œuvre exprime le style caractéristique de Nicer, fruit d'une longue pratique et d'une constante innovation au sein du graffiti. L'art du graffiti et son impact Plus important encore, membre fondateur du collectif Tats Cru, il a joué un rôle de premier plan dans la transformation du graffiti, passant d'un acte de rébellion underground à une expression artistique respectée et recherchée. « Blue Piece Red Splash » met en lumière la superposition complexe et les contrastes de couleurs audacieux de son travail, témoignant d'une profonde compréhension des formes, de l'espace et de la dynamique des couleurs. L'œuvre, avec ses lettres bleues explosives et ses éclats de rouge saisissants, incarne l'esprit du pop art urbain, où l'immédiateté de l'expérience visuelle est primordiale. Le titre suggère un récit au-delà du visible, évoquant l'interaction entre calme et chaos, structure et rupture – des thèmes souvent explorés dans le street art et le pop art. La capacité de Nicer à transmettre le mouvement et l'émotion à travers des images statiques témoigne de sa maîtrise de l'art du graffiti. Les éclaboussures de rouge évoquent une impression de mouvement, comme si l'œuvre était un instant figé au cœur d'une performance vibrante de création et d'expression. L'héritage des contributions de Nicer à l'art urbain Artiste graffeur de renommée internationale, Nicer a contribué au débat public sur le rôle et l'importance du street art dans la culture contemporaine. Ses œuvres, dont « Blue Piece Red Splash », sont visuellement stimulantes et offrent une réflexion sur cet art, bousculant les idées reçues et invitant le spectateur à explorer la profondeur et la complexité du graffiti. À l'instar de nombre de ses créations, cette estampe fait le lien entre la culture urbaine et le monde des beaux-arts, soulignant l'importance du street art comme forme d'art moderne légitime et percutante. Par ses créations vibrantes, Nicer continue d'influencer l'évolution du street art et du graffiti, prouvant que ces formes d'art peuvent transmettre des messages complexes et susciter des émotions profondes. « Blue Piece Red Splash », avec sa composition dynamique et sa palette de couleurs saisissante, célèbre la vision artistique de Nicer et témoigne de son impact durable sur le monde de l'art.

    $357.00

  • Soundproof Eyeball Blotter Paper Archival Print by Rick Griffin

    Rick Griffin Insonorisé Eyeball Blotter Paper Archival Print par Rick Griffin

    Papier buvard insonorisé pour les yeux, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Rick Griffin, œuvre d'art LSD de la culture pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Lawrence of Arabia Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Sérigraphie Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen

    Sérigraphie de Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 50 exemplaires Dimensions de l'œuvre 18x24 Série Location, Location, Location Impression sérigraphique du désert du Moyen-Orient Homme dans la tête d'une allumette enflammée du film Lawrence d'Arabie. Sérigraphie Lawrence d'Arabie par Justin Van Genderen La sérigraphie « Lawrence d'Arabie » de Justin Van Genderen est une œuvre d'art en édition limitée de 2013, visuellement saisissante, qui capture l'essence du film culte « Lawrence d'Arabie » grâce à un design minimaliste et audacieux. Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) est signée et numérotée à 50 exemplaires. L'image fusionne les vastes paysages du Moyen-Orient avec l'emblématique allumette du film, symbolisant à la fois le déclenchement de la guerre et la poursuite inlassable du destin. Par ses contrastes marqués et ses chaudes teintes désertiques, cette estampe témoigne du pouvoir du street art et du graffiti à réinterpréter l'histoire du cinéma. Minimalisme et symbolisme dans les œuvres d'art inspirées du cinéma Cette estampe adopte une approche minimaliste pour capturer l'esprit de Lawrence d'Arabie. Au lieu de reproduire directement une image du film, la composition distille les thèmes de l'œuvre en une seule image évocatrice. Une silhouette solitaire se dresse au sommet d'une dune, enveloppée par la flamme d'une allumette qui domine le cadre. Cette référence à la célèbre scène du raccord éclair, où une allumette se fond dans un vaste lever de soleil désertique, est immédiatement reconnaissable pour les cinéphiles et les amateurs d'art. L'utilisation de la flamme d'une allumette comme élément de composition crée une puissante métaphore. Elle suggère à la fois le feu littéral de la bataille et l'ambition dévorante de T.E. Lawrence, le protagoniste du film. Ce mélange d'iconographie et de narration est une caractéristique du Street Pop Art et du Graffiti, dont l'objectif est de communiquer des récits complexes par des visuels simples mais saisissants. La palette de couleurs contrastées, composée d'or, d'orange et de teintes sable, accentue la chaleur et l'isolement du désert, tandis que la texture sérigraphiée et plate renforce son lien avec les affiches de films classiques. Théorie des couleurs et composition dans les estampes sérigraphiques modernes Le choix judicieux des couleurs de cette estampe évoque à la fois la chaleur du désert et l'intensité psychologique du récit. Le contraste saisissant entre la flamme et le fond aux tons sourds confère à la figure centrale une impression d'isolement et de profondeur, à l'image du personnage de Lawrence dans le film. La superposition de tons chauds d'orange et de jaune imite l'effet aveuglant du soleil se reflétant sur le sable, un élément essentiel de la cinématographie de Lawrence d'Arabie. Les lignes d'horizon au sein de la flamme créent une illusion de profondeur, rappelant les dunes infinies du désert. Le socle en allumettes ancre la composition, évoquant une scène clé du film et contribuant à son équilibre. Ce travail de conception réfléchi s'inscrit dans la pure tradition du street art et du graffiti, où formes audacieuses et lignes épurées renforcent l'impact visuel. Réinventer l'histoire du cinéma à travers le street art, le pop art et le graffiti Cette œuvre illustre comment les films classiques peuvent être réinterprétés à travers le prisme du street art et du graffiti. Plutôt que de s'appuyer sur le portrait traditionnel ou un réalisme détaillé, cette sérigraphie privilégie l'abstraction et le symbolisme pour évoquer l'essence émotionnelle du film. Cette approche est courante dans le street art contemporain, où les artistes utilisent des images iconiques pour susciter la reconnaissance tout en y ajoutant de nouvelles significations. En réduisant le récit du film à une simple allumette qui brûle, Justin Van Genderen capture l'essence de Lawrence d'Arabie sans recourir à des ressemblances directes ni à une conception d'affiche conventionnelle. Cette approche épurée permet aux spectateurs d'appréhender l'œuvre à différents niveaux, qu'ils connaissent le film ou qu'ils soient simplement attirés par sa composition visuelle saisissante. Le mélange d'éléments cinématographiques classiques et de techniques de sérigraphie contemporaines confère à cette sérigraphie un caractère unique, à la fois hommage à l'histoire du cinéma et œuvre d'art moderne captivante. La sérigraphie Lawrence d'Arabie de Justin Van Genderen illustre la puissance de la narration visuelle dans le street art et le graffiti. Par un usage subtil de la couleur, du symbolisme et du minimalisme, cette estampe condense l'une des plus grandes épopées du cinéma en une image unique et inoubliable. Qu'elle soit exposée comme pièce maîtresse d'un collectionneur de films ou comme élément audacieux d'une collection d'art moderne, cette œuvre s'inscrit dans la tradition de la réinterprétation des classiques en œuvres d'art originales et visuellement saisissantes.

    $267.00

Archival Pigment Prints Graffiti Street Pop Artwork

Tirages pigmentaires d'archives : une révolution dans la préservation des beaux-arts, notamment dans le street art et le graffiti.

L'impression pigmentaire d'archives s'est imposée comme une méthode de choix pour la production d'estampes d'art, notamment dans le domaine du pop art, du street art et du graffiti. Ce procédé est reconnu pour sa haute qualité, sa durabilité et sa fidélité des couleurs, ce qui en fait un choix idéal pour les artistes et les collectionneurs soucieux de préserver l'éclat et les détails des œuvres originales. Dans le contexte du pop art et du graffiti, où l'art est souvent éphémère ou exposé aux intempéries, l'impression pigmentaire d'archives offre un moyen d'immortaliser ces œuvres. Cette technologie est devenue essentielle à la préservation et à la diffusion du pop art, du street art et du graffiti. Ces estampes sont réputées pour leur qualité et leur longévité supérieures, indispensables au maintien de la fidélité des œuvres au fil du temps. Grâce à l'utilisation d'imprimantes jet d'encre haut de gamme, d'encres de qualité archivistique sur des papiers sans acide, les estampes pigmentaires d'archives offrent aux artistes et aux collectionneurs la possibilité de conserver un fragment d'histoire avec la garantie qu'il résistera à la décoloration et à la dégradation pendant des générations. Le procédé technique de création d'un tirage pigmentaire d'archivage consiste à pulvériser des gouttelettes microscopiques d'encre pigmentée sur un papier ou une toile de haute qualité. Cette méthode permet d'obtenir une gamme impressionnante de couleurs et de détails, capturant les nuances de l'œuvre originale avec une précision remarquable. Les encres d'archivage utilisées sont conçues pour être stables dans le temps, résistant aux facteurs environnementaux qui dégradent généralement les tirages, tels que l'exposition à la lumière et l'humidité. De ce fait, ces tirages peuvent conserver leurs couleurs et leurs détails pendant plus de 100 ans dans des conditions optimales.

Comprendre le procédé d'impression pigmentaire d'archives

Le processus de création d'un tirage pigmentaire d'archive commence par la sélection d'un papier ou d'une toile de haute qualité, sans acide. Ce choix est crucial car il garantit la longévité du tirage. La qualité archivistique du papier ou de la toile empêche le jaunissement et la dégradation au fil du temps, préservant ainsi l'intégrité de l'œuvre. Une fois le support sélectionné, l'œuvre est numérisée, généralement par scan haute résolution ou photographie. Cette numérisation capture chaque détail de l'œuvre originale, y compris la texture, les dégradés de couleurs et les lignes fines. Le procédé de tirage pigmentaire d'archive repose sur l'utilisation d'encres à base de pigments. Contrairement aux encres à base de colorants, les encres pigmentaires sont composées de minuscules particules encapsulées qui restent à la surface du papier au lieu d'y être absorbées. Cette caractéristique contribue à la vivacité et à la netteté supérieures des couleurs des tirages. De plus, les encres pigmentaires sont reconnues pour leur excellente résistance à la lumière et à l'eau, ce qui signifie que les tirages sont moins susceptibles de se décolorer ou de s'abîmer avec le temps que ceux réalisés avec des encres à base de colorants. Les progrès technologiques réalisés dans le domaine des imprimantes à jet d'encre ont été essentiels au développement du tirage pigmentaire d'archive. Les imprimantes à jet d'encre modernes utilisées dans ce procédé offrent une large gamme de couleurs, permettant une reproduction fidèle des couleurs complexes et souvent éclatantes typiques du pop art urbain et du graffiti. Ces imprimantes pulvérisent des gouttelettes d'encre microscopiques sur le papier ou la toile, garantissant une précision et une régularité d'impression optimales. La haute définition obtenue grâce à l'impression pigmentaire d'archivage est particulièrement avantageuse pour les artistes de pop art urbain et de graffiti. Ce niveau de détail assure la capture et la reproduction fidèle des nuances les plus subtiles de la peinture en aérosol, des coups de pinceau ou des traits de marqueur. Pour les artistes travaillant avec des techniques mixtes ou possédant un style détaillé, cette méthode d'impression permet de reproduire les textures et les couches de leurs œuvres originales avec une fidélité remarquable.

Importance du street art, du pop art et du graffiti

Pour le street art et le graffiti, formes d'art éphémères par nature, soumises aux aléas du milieu urbain, les tirages pigmentaires d'archives constituent un pont entre cet art fugace et les œuvres d'art de collection pérennes. La possibilité de reproduire des œuvres qui, autrement, disparaîtraient avec le temps, est inestimable pour les artistes soucieux de préserver leur travail et pour les collectionneurs désireux de préserver ces artefacts culturels. La reproduction du street art en tirages pigmentaires d'archives permet une transition harmonieuse du mur à la galerie, garantissant la longévité et l'accessibilité de cet art. Dans le monde de l'art, les tirages pigmentaires d'archives occupent une place de choix grâce à leur haute qualité et leur durabilité. Les collectionneurs qui investissent dans ces tirages peuvent le faire en toute confiance, sachant qu'ils acquièrent une œuvre qui représente la rencontre entre progrès technologique et expression artistique. Ces tirages sont souvent indiscernables des photographies ou lithographies traditionnelles, offrant une alternative moderne qui préserve les qualités esthétiques de l'œuvre originale. Les tirages pigmentaires d'archives ont joué un rôle majeur dans la démocratisation de l'art. Elles permettent un accès plus large à des œuvres qui, autrement, resteraient inaccessibles en raison de leur taille, de leur emplacement ou de la notoriété de l'artiste. En proposant une reproduction de haute qualité, les artistes peuvent partager leur travail avec un public plus vaste, étendant ainsi la portée du pop art urbain et du graffiti au-delà des rues, jusque dans les foyers et les institutions. Les tirages pigmentaires d'archives incarnent la convergence de l'art et de la technologie, témoignant de l'évolution constante de la conservation et de la diffusion de l'art. À mesure que l'intérêt pour le pop art urbain et le graffiti ne cesse de croître, la valeur du tirage pigmentaire d'archives s'accroît également, garantissant la préservation de la vitalité et de l'esprit de ces formes d'art pour les générations futures. Grâce à ce médium, les images dynamiques de la rue prennent une vie nouvelle, sont célébrées et inscrites dans les annales de l'histoire de l'art.

Tirages pigmentaires d'archives dans la conservation et la collection d'œuvres d'art

Du point de vue de la conservation artistique, les tirages pigmentaires d'archives offrent une solution durable pour préserver et diffuser le street art et le graffiti. Compte tenu du caractère souvent illégal du graffiti et de la nature éphémère de nombreuses œuvres de street art, ces tirages constituent un support légal et permanent. Ils permettent aux artistes de documenter et de vendre leurs œuvres sans risquer qu'elles soient recouvertes de peinture ou dégradées. Dans le monde de l'art, les tirages pigmentaires d'archives ont gagné en popularité grâce à leur reproduction de qualité muséale et à leur longévité. Les collectionneurs apprécient ces tirages pour leur capacité à conserver l'aspect et le toucher de l'œuvre originale pendant des décennies. Cette longévité est particulièrement intéressante dans le contexte du pop art et du graffiti, reconnus pour leurs couleurs vibrantes et leurs images audacieuses – des caractéristiques parfaitement préservées dans les tirages pigmentaires d'archives. L'avenir de l'impression pigmentaire d'archives dans le contexte du pop art et du graffiti est prometteur. Avec les progrès technologiques, la précision de la reproduction des couleurs et des détails pourrait être encore accrue. Les préoccupations environnementales favorisent l'innovation dans les encres écologiques et les pratiques d'impression durables, en accord avec les thématiques engagées souvent présentes dans le street art et le graffiti. L'impression pigmentaire d'archives est devenue un outil essentiel pour documenter, préserver et diffuser l'art urbain et le graffiti. Sa capacité à produire des reproductions de haute qualité, durables et fidèles en fait un choix privilégié des artistes et des collectionneurs. À mesure que les mouvements de l'art urbain et du graffiti évoluent, les tirages pigmentaires d'archives joueront sans aucun doute un rôle majeur pour assurer la pérennité de ces formes d'art vibrantes et expressives.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte