Oiseau
-
Rodrigo Rod Luff Impression giclée Afterglow de Rodrigo Rod Luff
Œuvre d'art Afterglow, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure à bords frangés à la main, par l'artiste de graffiti de la culture pop Rodrigo Rod Luff. Rod Luff - « Afterglow », estampe d'art en édition limitée, signée par l'artiste, numérotée à la main à 30 exemplaires, 28 x 35,5 cm (11 x 14 pouces).
$214.00
-
Vincent Langaard Hawxs.EXE Impression Giclée par Vincent Langaard
Hawxs.EXE Impression giclée par Vincent Langaard, œuvre d'art en édition limitée sur papier d'art Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée, 2025. Œuvre de 34 x 32 cm, représentant des faucons à l'aspect glitché. Hawxs.EXE par Vincent Langaard : Désintégration numérique dans l’art urbain pop et le graffiti Hawxs.EXE est une estampe giclée en édition limitée, signée et numérotée, de l'artiste norvégien Vincent Langaard. Tirée à 30 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle, elle mesure 86 x 81 cm. Cette œuvre, véritable déferlement visuel d'anatomie aviaire et de dysfonctionnements technologiques, fusionne le chaos caractéristique des collages de Langaard avec les thèmes de la corruption numérique et de la distorsion identitaire. La composition est dominée par une armée de faucons, d'éperviers et de rapaces hybrides qui tournoient en spirale dans un mouvement fragmenté, nombre d'entre eux se multipliant, se distordant ou se dupliquant en motifs illisibles. Au centre, la silhouette d'un faucon se détache en rose fluo, seule présence clairement définie au milieu d'une tempête de plumes hyperréalistes, de bruit numérique et de superpositions de couleurs synthétiques. L'œuvre évoque un disque dur corrompu de photographies animalières, disséqué et réécrit par le code. Les plumes s'étirent de façon anormale. Les ailes se répliquent en boucles saccadées. Les becs se dissolvent en fragments de données. L'ensemble se détache sur un fond d'une vivacité saisissante, composé de dégradés arc-en-ciel, de ciel bleu et d'interférences numériques, où un réalisme cru côtoie une artificialité surréaliste. Des symboles mathématiques, des notations algébriques et des caractères tels que *5F+1, disséminés dans l'image, suggèrent un système de cryptage ou une logique conceptuelle sous-jacente à cette rupture visuelle. Cet usage de symboles mathématiques contribue au thème de la surcharge du système, faisant écho au langage visuel du street art et du graffiti par la superposition, la répétition et l'agression sensorielle. Mutation, motif et glitch comme sujet Hawxs.EXE fonctionne à la fois comme une métaphore visuelle et un flux de données. Langaard utilise le faucon non seulement comme un oiseau de proie symbolique, mais aussi comme une ressource numérique – dupliquée, corrompue et recompilée. Le rôle du faucon en tant que prédateur se complexifie lorsqu'on l'envisage sous l'angle de la défaillance du système et de la distorsion de l'identité. Cette idée est renforcée par l'utilisation d'un collage de motifs, où les ailes deviennent des textures abstraites et les formes animales se désintègrent en un chaos ornemental. Le faucon central, cerné de néon, offre un point focal vacillant au milieu des décombres, ancrant le regard du spectateur et encadrant l'effondrement environnant. Cette tension entre précision et effondrement reflète l'énergie du Street Pop Art et du graffiti. Les artistes de ce mouvement réinterprètent souvent les images des médias de masse et l'esthétique du glitch pour déjouer les attentes et communiquer un sentiment d'urgence. Entre les mains de Langaard, le faucon devient à la fois victime et vecteur du dysfonctionnement – une figure autrefois majestueuse désormais bouclée à l'infini, découpée et recodée en données jusqu'à se transformer en avertissement et en spectacle visuel. La syntaxe de l'effondrement numérique de Vincent Langaard Vincent Langaard continue de perfectionner un langage puisant à parts égales dans le surréalisme pop, la décadence d'Internet, l'illustration animalière et le style agressif du graffiti. Son imagerie brouille la frontière entre illustration et retour d'information, utilisant la distorsion non seulement comme outil stylistique, mais aussi comme point d'ancrage conceptuel. Dans Hawxs.EXE, le chaos est intentionnel. La composition surchargée imite la sensation de rémanence d'écran, de mise en mémoire tampon et de latence du processeur – mais à travers des plumes, des becs et des serres acérées. L'estampe de Langaard invite le spectateur à interpréter le monde naturel via une interface synthétique, interrogeant la réalité, la préservation et la corruption irrémédiable. Cette œuvre renforce sa réputation d'artiste reconnu pour son abstraction centrée sur le personnage et la décadence numérique. Elle ne se contente pas de présenter des faucons ; elle les réinvente comme porteurs de mémoire visuelle et d'erreur. Le choix du papier d'art Hahnemühle préserve les détails et la clarté des couleurs de chaque pli et trace de mouvement déformés, renforçant ainsi la tension entre la production artistique et l'esthétique inspirée du graffiti. Hawxs.EXE en tant qu'artefact de collection et avertissement esthétique L'édition limitée à 30 exemplaires positionne Hawxs.EXE non seulement comme une œuvre d'art, mais aussi comme un fragment rare de l'exploration continue de Vincent Langaard sur l'effondrement, le code et l'identité. Chaque tirage est un instantané de l'instant précédant la panne numérique totale – un système d'alerte préservé, capturé par la superposition d'images et une forte charge émotionnelle. Par son échelle, son agressivité visuelle et sa texture détaillée, cette œuvre encapsule l'esprit du Street Pop Art et du graffiti tout en l'enfonçant plus profondément dans l'architecture conceptuelle du récit post-numérique. Les faucons de Langaard ne volent pas – ils chutent, se fracturent et se relancent au sein d'une interface corrompue. Leur transformation devient une réflexion sur la surveillance, la saturation des données et le recâblage des systèmes visuels. Par cette collision entre forme naturelle et interruption synthétique, Hawxs.EXE s'affirme à la fois comme une pièce de collection puissante et un artefact poétique de la décadence future.
$850.00
-
Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format
Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention." -Shepard Fairey
$4,011.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Sub-Standard de Shepard Fairey - OBEY
Sérigraphie Sub-Standard de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 5 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté, édition limitée. Œuvre d'art Obey Pop Culture Artist. Édition limitée signée et numérotée de 550 exemplaires (2023). Sérigraphie au format 12 x 24 pouces. Cette estampe, « Sub-Standard », dénonce le lien entre la cupidité des entreprises, les énergies fossiles, le réchauffement climatique et l’effondrement des écosystèmes. Les pratiques courantes, imposées par des acteurs comme Standard Oil et ses nombreuses filiales, devraient être redéfinies comme étant de qualité inférieure. Si nous voulons préserver la santé de notre planète et éviter la catastrophe, nous ne pouvons pas permettre aux grandes compagnies pétrolières de privilégier les profits au détriment de la planète et des populations (ainsi que de nombreuses autres espèces menacées). N’oublions pas que les grandes compagnies pétrolières, déjà très rentables, sont subventionnées par vous, contribuables, à hauteur de 50 milliards de dollars par an. En comparaison, les énergies renouvelables ne sont subventionnées qu’à hauteur du quart de cette somme. Nous devons exiger un changement. Une partie des bénéfices de cette estampe est reversée à Greenpeace USA pour soutenir ses actions en faveur d’une planète saine. – Shepard Fairey – OBEY La sérigraphie intitulée « Sub-Standard » de Shepard Fairey, issue de sa série OBEY, est une œuvre d'art contemporain saisissante qui porte un regard critique sur le problème urgent de la dégradation de l'environnement, liée à l'influence des entreprises et à la dépendance aux énergies fossiles. Tirée à seulement 550 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est une déclaration audacieuse, tant par sa forme que par son fond, mêlant l'esthétique du pop art, du street art et du graffiti sur un papier d'art crème moucheté. Mesurant 30,5 x 61 cm, chaque tirage 5 couleurs, réalisé à la main, témoigne du talent technique de Fairey et de son engagement pour le commentaire social. Figure emblématique de la culture pop et du street art, Shepard Fairey utilise son art pour remettre en question l'ordre établi et susciter une réflexion sur les enjeux mondiaux les plus pressants. « Sub-Standard » cible plus particulièrement les conséquences des actions de l'industrie des énergies fossiles sur le changement climatique et la destruction de l'environnement. La référence de Fairey à Standard Oil et à ses successeurs met en lumière un héritage de politique environnementale privilégiant le profit à la santé de la planète, soulignant l'urgence d'une transformation des pratiques des entreprises. L'œuvre emploie un symbolisme puissant, juxtaposant un motif industriel à un arrière-plan évoquant un monde naturel en détresse, reflétant ainsi le propos de Fairey sur le conflit entre intérêts économiques et responsabilité environnementale. Un aspect important de cette œuvre réside dans sa dimension militante. Une partie des recettes de « Sub-Standard » est reversée à Greenpeace USA, finançant les actions de l'organisation pour lutter contre les atteintes à l'environnement et promouvoir le développement durable. Ce soutien financier s'inscrit pleinement dans le message de l'œuvre, établissant un lien direct entre art, militantisme et soutien concret à la préservation de l'environnement. Le choix de Fairey de souligner l'écart entre les subventions aux énergies fossiles et celles aux énergies renouvelables renforce l'appel à l'action de l'estampe, plaidant pour une réévaluation des investissements publics dans une perspective de santé planétaire à long terme. Dans le paysage de l'art moderne, « Sub-Standard » de Shepard Fairey se distingue comme une œuvre qui non seulement capture l'avant-garde esthétique du mouvement artistique OBEY, mais incarne également une profonde conscience sociale et environnementale, faisant progresser le débat dans le domaine de l'activisme artistique.
$486.00
-
Nate Duval Meowl 12 x 16 sérigraphie par Nate Duval
Meowl - Impression sérigraphique 3 couleurs réalisée à la main sur papier beaux-arts, 12x16 pouces, par l'artiste Nate Duval. Œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 12 x 16 pouces.
$40.00
-
Faile Sérigraphie Endless Summer par Faile
Sérigraphie Endless Summer de Faile, tirée à la main en 10 couleurs sur papier d'art Lenox 100. Édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 19 x 25 cm. Sérigraphie. Une célébration vibrante de l'énergie estivale L'estampe sérigraphique « Été sans fin » de Faile est un exemple captivant de la façon dont des thèmes ludiques et des palettes de couleurs éclatantes peuvent capturer l'exaltation des loisirs et de l'évasion. Cette estampe de 48 x 63,5 cm, créée en 2024 et produite en édition limitée à 250 exemplaires, dégage une impression de spontanéité. Réalisée à la main selon la technique de la sérigraphie 10 couleurs, l'œuvre regorge de superpositions et d'une composition fantaisiste. Une femme en maillot de bain rayé est perchée sur une bouée flamant rose, évoquant les motifs estivaux classiques. De doux nuages pastel flottent dans un ciel lumineux, tandis qu'une typographie pop affiche le titre avec un style accrocheur. La composition qui en résulte mêle fantaisie, humour et nostalgie, invitant le spectateur à se remémorer les chaudes journées passées à profiter du soleil et à s'amuser sans fin. Couches de symbolisme et d'imagerie onirique Faile présente une tapisserie visuelle complexe, tissée de références à la culture pop, de commentaires sociaux subtils et de scénarios oniriques. Dans cette estampe, le flamant rose, icône ludique, symbolise la détente, la nouveauté et l'esthétique souvent kitsch associée à la culture balnéaire. Le bâtiment de Capitol Records, en arrière-plan, évoque des lieux emblématiques de la musique et le monde du divertissement en général, ajoutant profondeur et humour à l'œuvre. Un ours polaire fait son apparition, instaurant un contraste surréaliste qui suscite la curiosité quant au climat, au déracinement ou à la simple absurdité. L'esthétique en plusieurs couches, obtenue par de multiples sérigraphies sur papier Lenox 100 Fine Art, enrichit chaque centimètre carré de la surface. Le spectateur est invité à découvrir des détails surprenants, références à des moments culturels passés et présents. Cette approche souligne la capacité de Faile à fusionner les échos nostalgiques des bandes dessinées vintage avec un commentaire moderne, assurant ainsi à l'estampe une résonance auprès d'un large public. Influences du street art, du pop art et du graffiti Le collectif Faile, composé des artistes Patrick McNeil et Patrick Miller, puise son inspiration dans des décennies d'imagerie et de techniques urbaines. Leur sérigraphie « Endless Summer » capture l'esprit imprévisible propre au Street Pop Art et au graffiti, où publicités, panneaux d'affichage et références à la culture populaire sont détournés pour créer de nouveaux récits. Cette superposition d'éléments visuels, à la manière d'un collage, évoque les affiches collées et les tags éphémères qui ornaient autrefois les paysages urbains. Des contours marqués, des explosions de couleurs vives et des références à des monuments reconnaissables reflètent la rencontre entre l'impression d'art et l'énergie brute de la rue. L'esthétique qui en résulte conserve une grande accessibilité tout en témoignant d'une grande maîtrise technique. Les techniques de sérigraphie artisanales, associées au remixage stylistique caractéristique de Faile, confortent leur inscription dans la continuité des traditions du pop art. Un objet de collection irrésistible pour les passionnés contemporains L'estampe sérigraphique « Endless Summer » est devenue une pièce recherchée par les collectionneurs qui apprécient les œuvres alliant avec brio des visuels pop et vibrants à un savoir-faire raffiné. Les amateurs apprécient Faile pour son talent à combiner des motifs ludiques à des combinaisons de couleurs saisissantes, créant ainsi des œuvres qui suscitent la conversation en toute circonstance. L'édition limitée à 250 exemplaires, chacun signé et numéroté, garantit l'exclusivité à ses acquéreurs. De plus, l'utilisation de la sérigraphie 10 couleurs sur papier Lenox 100 Fine Art souligne le soin et la précision apportés à la création de chaque feuille. Cette attention portée aux détails est à l'image des créations dynamiques de Faile, qui reflètent à la fois des influences nostalgiques et une esthétique urbaine affirmée. L'estampe devient bien plus qu'une simple représentation des plaisirs de l'été : elle se présente comme une fusion intemporelle de culture pop, de visuels imaginatifs et de maîtrise technique.
$2,000.00
-
Praxis SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$242.00
-
Hygienic Dress League En HDL, nous avons confiance. Impression sérigraphique PP par Hygienic Dress League.
En HDL We Trust PP Printers Épreuve Sérigraphie par Hygienic Dress League Tirage à la main 3 couleurs sur papier d'art vélin Coventry Rag 290 g/m² Édition limitée Œuvre d'art pop street art. Épreuve d'impression PP 2020 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x11 Impression sérigraphique Exploration des subtilités de « In HDL We Trust PP Printers Proof » par la Hygienic Dress League La sérigraphie « In HDL We Trust PP Printers Proof » est une œuvre captivante de pop art urbain, véritable concentré de commentaires socio-économiques contemporains. Créée par le duo Hygienic Dress League (HDL), reconnu pour son regard intelligent et satirique sur la culture d'entreprise et la société de consommation, cette œuvre se distingue par son tirage en édition limitée qui explore en profondeur les valeurs de la société moderne. Imprimée à la main selon un procédé trois couleurs sur papier d'art Coventry Rag Vellum 290 g/m², cette pièce témoigne de la qualité et du souci du détail que le HDL investit dans ses créations. Son édition limitée, marquée PP (Printer's Proof) et signée par les artistes, souligne son exclusivité et sa valeur de collection. Mesurant 45,7 x 27,9 cm, l'estampe met en valeur le langage visuel emblématique du HDL, souvent caractérisé par des personnages portant des masques à gaz. Ce motif anonymise les individus tout en abordant les thèmes de la dégradation et de la protection de l'environnement. La figure, immobile, présente un pigeon sur un fond circulaire doré et orné évoquant une pièce de monnaie — faisant directement référence au titre « In HDL We Trust ». Cette image détourne astucieusement la phrase « In God We Trust », que l’on retrouve traditionnellement sur la monnaie américaine, suggérant une critique de la déification des entreprises dans la culture moderne. Symbolisme et technique dans la sérigraphie HDL L'estampe « In HDL We Trust » de la Hygienic Dress League est bien plus qu'un simple régal pour les yeux : c'est un récit riche en symbolisme. La juxtaposition du pigeon, souvent perçu comme un animal ordinaire, voire importun, avec une iconographie sublime, presque religieuse, crée une dichotomie qui invite à l'interprétation. On pourrait y voir une réflexion sur la valeur accordée aux aspects quotidiens ou négligés de la vie, en opposition au grand récit de la confiance et du pouvoir des entreprises que la HDL critique. Le choix de la sérigraphie, une technique issue à la fois de l'art commercial et du street art, abolit la frontière entre l'art savant et les formes plus rebelles du pop art urbain. La sérigraphie, technique particulièrement significative dans le street art et le graffiti, est une méthode reconnue pour ses lignes nettes et précises et ses couleurs vibrantes, parfaitement adaptée au style graphique de la HDL. Le procédé trichromique utilisé pour « In HDL We Trust » permet un haut niveau de détail et une gamme de tonalités qui confèrent à l'œuvre profondeur et texture. L'utilisation du papier d'art Coventry Rag Vellum, un support épais et durable, garantit à l'œuvre une qualité perçue et une résistance à l'épreuve du temps. En résumé, « In HDL We Trust PP Printers Proof » est une œuvre de street pop qui invite à la réflexion et démontre le pouvoir de ce médium à interpeller et à critiquer. Son édition limitée, sa technique sophistiquée et son symbolisme profond en font une pièce majeure pour les collectionneurs d'art et pour quiconque s'intéresse aux interactions entre art, société et commentaire culturel. À travers cette estampe, la Hygienic Dress League continue d'interroger et de redéfinir les frontières du street pop et du graffiti, offrant une perspective inédite sur le rôle de l'art dans la formation et l'expression de la conscience collective.
$563.00
-
Jeff Staple Jouet artistique Pigeon de la Victoire ailée par Jeff Staple x ToyQube
Pigeon victorieux ailé, édition limitée, figurine de collection en vinyle, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Jeff Staple x ToyQube. Figurine en vinyle Winged Victory Pigeon, créée par le célèbre designer Jeff Staple et ToyQube dans le cadre de son StapleDay '21. La figurine noire, grise et rouge représente le pigeon emblématique de Staple, ailes déployées, expression surprise, t-shirt Staple et bien sûr les Black Pigeon Dunks ornées du logo Staple Pigeon sur le côté.
$323.00
-
Jessica Hess ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$146.00
-
Prime Dirty Snow - Jouet d'art en vinyle bleu glacier par Prime x Strangecat
Dirty Snow - Figurine de collection en vinyle bleu glacier, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Prime. 2021 Dirty Snow - Édition Reine des Glaces Artiste : Prime Producteur : Strangecat Toys Matériau : Vinyle Taille : 25 cm ou 10 pouces de hauteur Livré avec sa boîte La figurine en vinyle « Dirty Snow - Ice Blue Limited Edition » est une fusion entre l'art du graffiti et le design de collection moderne, créée par le célèbre artiste de rue Prime. Fruit d'une collaboration avec Strangecat Toys, cette édition 2021 illustre l'édition Reine des Glaces de la série Dirty Snow. Haute de 25 cm, cette œuvre d'art est une représentation tangible de la créativité et de l'innovation qui se trouvent à la croisée du pop art et du graffiti. L'interprétation de la Reine des Glaces par Prime est une réinterprétation captivante de cette figure classique, sublimée par un bleu froid et serein qui incarne le motif glacé. L'expérience de l'artiste dans le graffiti transparaît dans les lignes fluides et les éléments stylisés qui composent la figurine, révélant un mélange d'énergie urbaine et de finesse. Le vinyle renforce l'aspect contemporain de la pièce, offrant un support moderne, à la fois durable et polyvalent. Cette figurine de collection est présentée dans sa boîte d'origine, soulignant son statut d'objet recherché par les amateurs et collectionneurs de figurines d'art. La boîte sert non seulement de protection, mais aussi d'extension à l'œuvre elle-même, intégrant souvent des éléments graphiques et des informations supplémentaires. S'inscrivant dans le mouvement plus large du street art, « Dirty Snow - Ice Blue Limited Edition » reflète l'air du temps, où les frontières entre art savant et expression urbaine s'estompent. Cette figurine d'art représente un dialogue entre la nature subversive du street art et l'attrait commercial du pop art, invitant à la contemplation des thèmes de la beauté, du pouvoir et de la transformation. La création de Prime n'est pas qu'une simple figurine de collection, mais une œuvre narrative où la Reine des Neiges, traditionnellement dépeinte comme distante et inaccessible, est réinventée à travers un regard contemporain. Ce récit fait partie intégrante de l'œuvre, au même titre que le vinyle qui la compose.
$243.00
-
Malt Kodak Owl Archival Print par Malt
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Kodak Owl sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Malt x Mark Penxa, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Le hibou Kodak est un clin d'œil à notre jeunesse, profondément ancrée dans le skateboard et l'imagerie graphique de la fin des années 80. Depuis nos premières explorations de la ville à l'adolescence, puis à l'âge adulte, le hibou est resté un personnage récurrent dans nos œuvres respectives. Cette estampe est tirée d'une des premières peintures achevées de notre série collaborative, un exercice d'équilibre entre tradition, sentimentalité et chaos. C'est avec cette première œuvre que le dialogue artistique entre Malt et moi a véritablement pris forme : sur qui nous sommes individuellement et sur ce que nous souhaitions créer ensemble. » – Mark Penxa
$217.00
-
Florentijn Hofman Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST
Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO
$255.00
-
Camille Rose Garcia Estampe typographique Swan Nurse par Camille Rose Garcia
Estampe typographique « The Swan Nurse » de Camille Rose Garcia, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, style graffiti, street art et pop. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires (2020). Œuvre d'art de format 8x10, impression typographique, Art Printmas 2020 représentant un cygne-oiseau monstrueux stylisé et effrayant déguisé en infirmière. Estampe typographique « L'infirmière cygne » de Camille Rose Garcia L'estampe typographique « L'Infirmière Cygne » de Camille Rose Garcia est une œuvre à la fois envoûtante et fantaisiste, mêlant surréalisme et esthétique audacieuse et provocatrice du Street Pop Art. Lancée en 2020 dans le cadre de la série Art Printmas, cette œuvre d'art de 20 x 25 cm est imprimée sur du papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, soulignant ainsi sa qualité artisanale. L'image représente un cygne stylisé, réinventé de façon grotesque en une infirmière sinistre, avec des traits exagérés, des accents gothiques et un costume orné d'un nœud papillon. Signée et numérotée dans une édition limitée à 100 exemplaires, cette estampe illustre la capacité de Garcia à créer des récits profondément captivants grâce à sa vision artistique unique. Camille Rose Garcia : Une visionnaire du surréalisme pop Camille Rose Garcia est reconnue pour son talent à mêler thèmes sombres et imagerie ludique, créant des œuvres qui suscitent à la fois curiosité et introspection. Née en 1970 à Los Angeles, son travail puise son inspiration dans les dessins animés anciens, la littérature dystopique et les mouvements artistiques surréalistes. À travers son style singulier, Garcia critique souvent le consumérisme, la dégradation de l'environnement et les constructions sociales, utilisant des personnages fantastiques et des décors oniriques pour exprimer son propos. « L'Infirmière Cygne » est un exemple frappant de son art de la narration. Le cygne, souvent associé à l'élégance et à la beauté, se métamorphose ici en une figure macabre aux traits acérés, aux proportions exagérées et au regard menaçant. Le costume d'infirmière, coiffé d'une toque ornée d'une croix médicale, ajoute une dimension inquiétante et ambiguë à l'œuvre, incitant le spectateur à s'interroger sur son sens. Cette juxtaposition d'innocence et de menace est une marque de fabrique du travail de Garcia, soulignant sa capacité à remettre en question les interprétations traditionnelles de la beauté et de la moralité. Le savoir-faire de l'impression typographique La technique d'impression typographique employée pour « The Swan Nurse » confère à l'œuvre une richesse tactile et un charme vintage. En pressant l'encre sur les bords frangés du papier Coventry Rag Fine Art de 290 g/m², cette méthode traditionnelle crée un fini texturé et gaufré qui met en valeur les détails complexes de l'illustration. La palette monochrome, rendue à l'encre noire profonde, amplifie les contrastes saisissants et le trait dramatique, laissant l'expression troublante du cygne dominer la composition. Le choix du papier frangé ajoute une touche artisanale à l'estampe, la rattachant davantage aux traditions du Street Pop Art. Cette importance accordée au savoir-faire est en accord avec la philosophie de Garcia, qui consiste à élever ses créations fantastiques au rang d'œuvres d'art intemporelles, fusionnant techniques classiques et thèmes modernes. L'infirmière cygne comme symbole du pop art urbain « L’Infirmière Cygne » est une œuvre saisissante, véritable illustration du Street Pop Art. Elle utilise un personnage surréaliste et légèrement grotesque pour explorer les thèmes de la transformation, de l’autorité et de l’inquiétante étrangeté. En réinventant le cygne – symbole de grâce et de pureté – sous les traits d’une infirmière inquiétante, Garcia bouleverse les attentes et plonge le spectateur dans un univers où beauté et menace coexistent. L’esthétique à la fois ludique et troublante de l’œuvre est caractéristique du Street Pop Art et de sa capacité à interpeller et à susciter la réflexion. Cette estampe en édition limitée est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est une création narrative riche qui invite le public à en explorer les multiples niveaux de signification. Son format 20 x 25 cm et son tirage exclusif de 100 exemplaires en font une pièce de collection idéale pour les amateurs de l’œuvre de Camille Rose Garcia et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre beaux-arts et commentaire urbain. « L’Infirmière Cygne » témoigne de la maîtrise de Garcia dans l’alliance du savoir-faire, de la narration et de l’impact visuel, confirmant ainsi son statut d’œuvre majeure du Street Pop Art contemporain.
$97.00
-
Deth P Sun Quand la nuit vient Giclee par Deth P Sun
« When Night Comes », œuvre d'art en édition limitée (Giclée) sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Deth P Sun.
$103.00
-
Chris Austin A Staged Race Has No Thunder Archival Print par Chris Austin
Une course mise en scène n'a pas de tonnerre. Estampe en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier d'art de l'artiste Chris Austin. Œuvre d'art moderne. Édition limitée 2022, signée et numérotée à 50 exemplaires. Œuvre d'art découpée à la main. Format : 20 x 20 cm. Chris Austin – Une course truquée n'a pas de tonnerre dans l'art pop et graffiti de rue L'œuvre de Chris Austin, « A Staged Race Has No Thunder » (2022), est une saisissante estampe pigmentaire d'archives qui fusionne la rigueur des beaux-arts avec des thèmes centraux du street art, du pop art et du graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires signés et numérotés, cette édition limitée est réalisée sur papier d'art aux bords frangés à la main et mesure 50,8 x 50,8 cm. Au premier regard, l'œuvre confronte le spectateur à une scène impossible : un immense requin blanc lévitant dans un ciel rouge crépuscule, entouré de pigeons en vol. La dimension surréaliste de cette composition suscite à la fois émerveillement et malaise, une signature du style d'Austin. Le titre lui-même suggère une réflexion sur l'artificialité, abordant peut-être l'idée que la compétition forcée ou construite manque d'authenticité et de puissance. Le requin, créature à la puissance de prédation inégalée dans l'océan, semble dériver dans un élément artificiel, dépouillé de sa domination et rendu passif dans les airs. Les pigeons paraissent indifférents, voire disposés autour de lui, renforçant l'absurdité de la situation. Ce renversement de l'ordre naturel sert de métaphore aux constructions sociales – des systèmes qui contraignent les êtres à des rôles qui ne leur étaient pas destinés. Ce thème trouve un écho profond dans la culture de l'art urbain et du street art, où l'identité, les rapports de force et la liberté constituent des motifs visuels et philosophiques centraux. Créatures symboliques et commentaires urbains L'utilisation par Austin de la faune sauvage comme métaphore des émotions humaines et d'une critique systémique est l'une de ses techniques emblématiques. Dans son œuvre, les requins symbolisent souvent la nature à l'état brut, la force et la survie. Mais ici, suspendu au-dessus de l'océan et flottant impuissant dans le ciel, le requin devient symbole de déracinement et d'enfermement. Les oiseaux, habituellement symboles de liberté, agissent comme des bergers ou des spectateurs passifs, faisant écho aux thèmes de la surveillance ou de la coexistence forcée. Cette étrange dynamique reflète le rôle du graffiti dans le paysage urbain : souvent critiqué, souvent vénéré, mais toujours en réaction à l'enfermement, au pouvoir et à l'espace. Couleur, composition et énergie au niveau de la rue L'atmosphère visuelle de « A Staged Race Has No Thunder » est incandescente. Le ciel rouge-orangé du crépuscule évoque l'urgence, suggérant des tensions environnementales ou des troubles sociaux. La saturation des couleurs rappelle les graffitis muraux, où de larges aplats de pigments captent le regard et suscitent l'émotion. Le style d'Austin, bien qu'ancré dans une pratique rigoureuse en atelier, conserve l'énergie cinétique du street art, où le choc visuel sert à transmettre des messages avec force et rapidité. La forme massive et ancrée du requin contraste avec la légèreté aérienne des pigeons, soulignant ainsi le déséquilibre et la contradiction, éléments clés du vocabulaire visuel du street art. Format Beaux-Arts, Message Pop Street Bien que présentée comme une impression pigmentaire d'archive de haute qualité, l'œuvre d'Austin s'inscrit pleinement dans l'esprit de la culture graffiti. À l'instar des affiches collées à la colle de blé ou des graffitis au pochoir qui transforment les ruelles en galeries d'art, cette œuvre utilise la nature comme outil narratif pour critiquer les constructions artificielles. Sa finition digne des plus beaux arts n'en atténue pas l'essence rebelle ; au contraire, elle la sublime. La maîtrise du pigment sur papier, associée à des bords frangés à la main, confère une dimension permanente à un message qui, sous d'autres formes, pourrait être éphémère. Par ce mariage d'esthétique et de sens, Chris Austin livre non seulement une œuvre d'art, mais aussi une réflexion sur l'authenticité, la force et les conséquences surréalistes de la mise en scène de ce qui n'a jamais été destiné à la compétition.
$360.00
-
Malt Impression d'archives continue de tonnerre par Malt
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Continuous Thunder sur papier beaux-arts 310 g/m² par Malt Graffiti Street Artist, art pop moderne. « Cette œuvre raconte la quête pour combler le vide intérieur laissé par la perte d'un être cher. Comme le dit l'adage, le temps guérit toutes les blessures, mais en attendant, c'est un véritable ouragan. J'ai tendance à travailler par séries de combinaisons de couleurs, généralement par trois. Cette série en est un exemple. L'idée naît comme pour la plupart de mes œuvres : je pose le fond et je contemple longuement. Ensuite, je détermine la direction que je souhaite donner à l'ensemble. Ici, il s'agit d'une sorte de motif en « X ». Je voulais créer une sorte de marelle avec les bordeaux et les roses sur les gris, et les gris sur les bordeaux et les roses. Outre les estampes et la peinture originale, deux petites œuvres complémentaires sont disponibles pour cette édition. » – Malt
$256.00
-
Nate Duval Alphabet découpé à la main - Bleu
Achetez Alphabet découpé à la main - Sérigraphie bicolore bleue tirée à la main sur papier d'art par l'artiste Nate Duval en édition limitée Pop Art. 2014 Signé et Numéroté Édition Limitée de 35 Oeuvres Taille 7.75x10
$67.00
-
Ronnie Cutrone DESSIN MEDIA Original Dessin de Robert Lazzarini
Achetez DESSIN sur une œuvre d'art moderne Street Pop MOYENNE. 2022 Signé Original XXXX MEDIA Dessin Taille XXXX INFO
$1,089.00 $926.00
-
Ron English- POPaganda Impression giclée Punk Skunk par Ron English - POPaganda
Œuvre d'art Punk Skunk en édition limitée, impression giclée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de propagande Ron English - POPaganda. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2017. Dimensions de l'œuvre : 30 x 24 pouces. « Punk Skunk » est une œuvre vibrante et évocatrice du célèbre artiste pop Ron English-POPAganda, connu pour son mélange unique de pop art et de street art sous l'égide de Propaganda. Cette œuvre est une impression giclée d'art, caractérisée par la fusion typique d'English entre références culturelles populaires et savantes, jouant avec les thèmes de la subversion et de la contre-culture. Créée en 2017, cette œuvre fait partie d'une édition limitée signée et numérotée à seulement 25 exemplaires, mesurant chacun 76 x 61 cm, ce qui en fait une pièce de collection rare. « Punk Skunk » de Ron English-POPAganda met en scène une moufette caricaturale, figure emblématique de son art, illuminée sur un fond tourbillonnant de couleurs et de motifs psychédéliques. Le personnage est imprégné d'un esprit rebelle, incarné par l'esthétique punk du design de la moufette, notamment sa queue proéminente qui se métamorphose en une feuille de marijuana stylisée – un clin d'œil évident aux sous-cultures contestataires qui remettent en question les normes sociales. L'arrière-plan est un kaléidoscope de couleurs tourbillonnantes, suggérant le mouvement et une fluidité particulière de la pensée et de l'être, ce qui complète la position du personnage principal sur la liberté et la non-conformité. Cette œuvre se distingue par sa palette de couleurs audacieuse, une caractéristique de l'art anglais, qui utilise la couleur pour évoquer une impression de mouvement et d'énergie. Chaque tirage est réalisé avec minutie, la technique giclée garantissant une reproduction fidèle de chaque couleur, fidèle à la vision originale de l'artiste. Le papier beaux-arts offre un support de haute qualité qui fixe les encres avec précision, conférant à chaque pièce une durabilité à la hauteur de son statut d'objet d'art de collection. En publiant « Punk Skunk » en édition aussi limitée, Ron English-POPoganda souligne l'exclusivité et la valeur intrinsèque de cette estampe, reflétant l'esprit du street art, où la nature éphémère d'une œuvre peut souvent amplifier son impact. Les collectionneurs de cette édition acquièrent non seulement une œuvre d'art, mais aussi un message qui interroge les frontières entre le monde élitiste de la collection d'art et l'univers plus libre du street art. Le travail d'English a toujours exploré cette frontière, et « Punk Skunk » est un exemple éloquent de son talent pour fusionner ces deux mondes et créer une œuvre à la fois stimulante et visuellement saisissante.
$1,236.00
-
Aya Takano Sérigraphie d'archivage Dokidoki Donpen par Aya Takano
Dokidoki Donpen Archival Pigment Print & 4-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on Fine Art Paper by Aya Takano x TM/KK Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Tirage pigmentaire d'archive signé + sérigraphie 2020 37,6 × 48,1 cm (14 4/5 × 18 9/10 po) Édition de 50 exemplaires TM/KK
$2,916.00
-
Ziero Muko Origine de l'évolution des espèces Impression d'archives sur papier buvard par Ziero Muko
Origine des espèces et évolution, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Ziero Muko. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.
$533.00
-
Scott Listfield Bulle Giclee Print par Scott Listfield
Impressions d'art giclées en édition limitée sur papier beaux-arts par Scott Listfield, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Impression giclée avec vernis sérigraphique brillant par Scott Listfield. 66 x 46 cm. Signée et numérotée par l'artiste. Édition limitée à 100 exemplaires. Impression numérique avec vernis sérigraphique brillant.
$495.00
-
Shepard Fairey- OBEY Est-ce qu'elle regarde vers le bas sérigraphie par Shepard Fairey- OBEY
« Does She Look Down », sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier crème moucheté, par l'artiste pop Shepard Fairey. Édition limitée à 450 exemplaires, signée et numérotée, 2012. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.
$384.00
-
Dave Pollot ARCHIVEPP
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$689.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Yaqui Day of the Dead Copper Silver par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Sérigraphie artisanale sur papier d'art, réalisée à partir de cuivre et d'argent, représentant le Jour des Morts Yaqui, par l'artiste latino Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas, œuvre en édition limitée. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 18 x 24 pouces. L'œuvre d'Ernesto Yerena Montejano, « Yaqui Day of the Dead Copper & Silver Hand-Pulled Silkscreen Print on Fine Art Paper », illustre à merveille la fusion entre représentation culturelle et techniques artistiques modernes. Cette édition limitée, signée et numérotée, a été éditée en 2019 à seulement 300 exemplaires, chacun mesurant 45,7 x 61 cm. À l'instar de nombreuses autres œuvres de Montejano, elle témoigne de la fusion saisissante des symboles traditionnels latino-américains et des formes d'art contemporain telles que le pop art, le street art et le graffiti. Montejano, qui se définit sous le pseudonyme « Hecho Con Ganas » (Fait avec volonté/désir), exprime avec profondeur et fierté son héritage latino-américain. L'œuvre, qui illustre le Jour des Morts Yaqui, capture l'essence d'un rituel culturel célébrant la mémoire des défunts, un thème profondément ancré dans les communautés latino-américaines. Le choix des tons cuivrés et argentés dans la sérigraphie enrichit l'œuvre, lui conférant un charme à la fois vintage et intemporel. Si beaucoup considèrent le street art ou le graffiti comme éphémères, la permanence d'une sérigraphie artisanale comme celle-ci permet la préservation et la transmission des récits culturels. Cette pièce, avec ses détails minutieux et sa technique impeccable, témoigne non seulement du talent de Montejano en tant qu'artiste, mais aussi de son engagement à représenter, célébrer et promouvoir la culture latino-américaine dans le monde de l'art contemporain. Le choix du médium par Montejano, combiné à la gravité du sujet, garantit à cette œuvre une place de choix dans l'histoire du pop art et du street art.
$323.00
-
Craww Dessin au graphite original prémonitoire par Craww
Dessin original et visionnaire de style pop art moderne, réalisé à la feuille d'or et au crayon graphite sur bois encadré par l'artiste Craww. Dessin au crayon, technique mixte, à la feuille d'or, signé en 2014, sur bois encadré, 12 x 16 pouces
$1,917.00 $1,629.00
-
Brian Mashburn Cooper's Hawk Archival Print par Brian Mashburn
Tirages d'art en édition limitée Cooper's Hawk, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier beaux-arts par Brian Mashburn, artiste de graffiti, de street art et de culture pop.
$103.00
-
Nicole Gustafsson Dessin original de Haru par Nicole Gustafsson
Dessin original à l'encre Haru, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Nicole Gustafsson, artiste de street art contemporaine très en vogue. Dessin original signé de 2012, format 5x5
$256.00
-
John Vogl Peacock Girl Green Sérigraphie par John Vogl
Peacock Girl - Édition limitée verte, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$103.00
-
N.C. Winters Impression d'archives Tempest 22x30 par NC Winters
Tempest - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée 22x30 sur papier beaux-arts 310 g/m² par NC Winters, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « J'ai réalisé plusieurs tableaux intégrant une série de récits qui gravitent autour de ma relation avec mon fils, et voici la pièce majeure suivante de cette série en cours. J'imagine que cette série pourrait s'étendre sur plusieurs décennies, le temps d'explorer ce que signifie être père et de voir mon fils grandir, évoluer et construire son propre univers. Fait intéressant, la pièce précédente, à l'origine de cette série, était associée à une précédente sortie de 1XRUN : « Overdrive ». « Tempête » possède plusieurs niveaux de signification qui correspondent à différents états d'esprit et à l'expérience de la paternité évoquée précédemment. Pour répondre à la question qui pourrait surgir : non, il ne s'agit pas d'un enfant turbulent et capricieux, mais plutôt de la complexité bouleversante qu'implique l'éducation d'un enfant et son impact sur sa propre existence, sans parler du tourbillon de vie que l'enfant doit vivre en même temps. Je laisse au spectateur le soin d'en extraire d'autres significations personnelles. » – NC Winters
$352.00
-
MCXT- Monica Canilao x Xara Thustra Chantez des chansons HPM Risograph Print par MCXT- Monica Canilao x Xara Being
Impression risographique Sing Songs HPM par MCXT - Monica Canilao x Xara Thustra - Impression risographique bicolore sur papier beaux-arts - Édition limitée - Œuvre d'art pop de rue. Édition limitée à 30 exemplaires, signée et numérotée , avec détails holographiques et découpe HPM. Format : 14 x 8,5 pouces. Innovation artistique et technique L'estampe risographique « Sing Songs HPM », fruit de la collaboration créative MCXT (Monica Canilao et Xara Thustra), est une œuvre marquante du street art et du graffiti. Cette impression risographique bicolore sur papier beaux-arts allie la spontanéité du street art à la précision du pop art, créant ainsi une œuvre en édition limitée, à la fois exclusive et expressive. La technique d'impression risographique utilisée se distingue par son approche écologique et sa capacité à produire des couleurs vibrantes et saturées, évoquant la sérigraphie, mais avec une texture et une profondeur uniques. La série « Sing Songs », limitée à 30 exemplaires signés et numérotés, présente des détails holographiques et des découpes, ajoutant une dimension tactile et visuelle rarement vue dans les estampes. Ces embellissements rehaussent non seulement l'attrait de l'œuvre, mais font également écho à la démarche artisanale du street art, où la texture et la matérialité sont essentielles à son impact. Résonance culturelle et esthétique Avec ses dimensions de 35,5 x 21,5 cm, chaque pièce de cette série captive le regard par sa taille et la complexité de ses éléments. Le choix de l'impression risographique souligne le lien de l'œuvre avec les mouvements alternatifs et la culture underground, les imprimantes risographiques étant depuis longtemps l'outil de prédilection des fanzines et des publications indépendantes grâce à leur rapport coût-efficacité et leur aspect artisanal. L'estampe « Sing Songs », avec son jeu de seulement deux couleurs, démontre comment les approches minimalistes peuvent engendrer des expériences visuelles complexes, un thème récurrent dans le street art et le pop art. La dualité du pop art de rue à l'époque moderne La collaboration entre Canilao et Thustra pour la série d'estampes « Sing Songs » est un jeu de contrastes et d'harmonies. Le goût de Canilao pour les motifs inspirés de l'art populaire et les détails minutieux fait écho à l'inclination de Thustra pour des expressions graphiques audacieuses. Cette dualité reflète le mouvement plus large du pop art urbain, qui allie souvent une expression personnelle nuancée à un commentaire accessible et complet. Symbolisme et narration dans l'art visuel « Sing Songs » propose un récit ouvert à l'interprétation, à l'instar du street art qui investit l'espace public, invitant les passants à s'interroger sur son imagerie et son symbolisme. L'intégration d'éléments découpés suggère une transgression des conventions ou un aperçu d'une autre dimension, caractéristique du caractère subversif du street art. Chaque élément visuel choisi par les artistes engage le spectateur dans un dialogue, une histoire se déployant au sein même du papier. L'estampe « Sing Songs HPM Risograph Print » témoigne de la vision créative de MCXT et de la force de la collaboration au sein de la scène du street art et du graffiti. L'utilisation de l'impression risographique, associée au tirage limité, garantit que chaque exemplaire demeure une pièce unique, un instantané de l'expression collective des artistes au moment de sa création. Cette œuvre célèbre l'ingéniosité et l'esprit du street art, se manifestant comme une pièce de collection qui renferme l'essence même d'un mouvement culturel.
$225.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie du coq des morts par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Rooster of the Dead, sérigraphie en édition limitée, imprimée à la main, à l'encre métallique dorée, sur papier d'art noir, par Ernesto Yerena et Philip Lumbang. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 150 exemplaires Œuvre d'art 10x8
$214.00
-
Chris RWK- Robots Will Kill Ici, là, n'importe où - Tirage d'archive HPM par Chris RWK - Les robots vont tuer
Here There Anywhere HPM Archival Print par Chris RWK - Robots Will Kill, édition limitée, plusieurs exemplaires peints à la main sur support MEDIUM, œuvre d'art moderne d'artiste pop. Estampe HPM 2023 signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 25 exemplaires, format 11x14, pigments d'archivage, reproduction d'art d'un adorable robot dans un champ de fleurs. « Ici, là, n'importe où » par Chris RWK : Une fusion de fantaisie et d'art urbain « Ici, là, n'importe où » est une estampe HPM (Hand Painted Multiple) de l'artiste street pop Chris RWK, membre du collectif Robots Will Kill. Cette édition limitée de 2023, signée et numérotée par l'artiste, fait partie d'une série très exclusive de seulement 25 exemplaires. Mesurant 28 x 35,5 cm, chaque estampe est rehaussée à la main, ce qui rend chaque pièce unique. L'œuvre représente un robot attachant au milieu d'un champ de fleurs. Ce motif capture l'innocence ludique souvent présente dans le travail de Chris RWK, contrastant avec l'esthétique urbaine et contemporaine du street pop. Plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un récit qui interpelle le spectateur où qu'il soit, suscitant joie et émerveillement à travers le prisme du street art moderne.
$291.00
-
Vexta Cosmic Owl Blotter Paper Archival Print par Vexta
Papier buvard Cosmic Owl, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Vexta, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$352.00
-
Kevin Peterson Attendez l'impression jet d'encre par Kevin Peterson
Œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier beaux-arts 290 g/m², par Kevin Peterson, artiste de graffiti de la culture pop. Édition limitée signée et numérotée 2019 (100 exemplaires). Tirage d'art de qualité supérieure sur papier 290 g/m², 66 x 50,8 cm (26 x 20 pouces). Signé et numéroté à la main par l'artiste. L'ouvrage de Kevin Peterson, « Attendre : l'isolement urbain et le pouvoir discret de la camaraderie », L'œuvre « Await » de Kevin Peterson, sortie en 2019 en édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, imprimée en giclée, capture un instant d'une tendresse poignante au sein des vestiges d'une structure urbaine en ruine. Mesurant 66 x 51 cm et imprimée sur papier d'art de 290 g/m², l'œuvre mêle détails hyperréalistes et symbolisme narratif à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti. Un jeune garçon est assis sur le sol d'un bâtiment abandonné, son langage corporel calme et contemplatif. Il n'est pas seul : un renard se repose à ses côtés, et deux corbeaux rôdent près d'une fenêtre brisée. Derrière eux, des graffitis vibrants s'emparent du mur, affirmant leur présence dans un espace autrement oublié. Peterson poursuit son exploration thématique de la résilience de l'enfance dans des environnements fracturés. L'enfant, vêtu d'une chemise bleue et de baskets, devient le centre émotionnel de l'œuvre, le regard perdu au loin, comme dans l'attente de quelque chose d'incertain. Le renard – calme, attentif et familier – est assis près de lui, tel un compagnon vigilant. Les corbeaux planent à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, figés en plein vol. Ces animaux ne sont pas là pour faire joli : ce sont des symboles. Le renard symbolise souvent la ruse, l'adaptabilité et la confiance dans le folklore, tandis que les corbeaux évoquent l'observation, le changement et la mémoire. Ensemble, ils forment un trio qui brouille les frontières entre survie et immobilité. La décomposition comme toile de sens Le décor d'Await est rendu avec un souci du détail saisissant : béton fissuré, vitres brisées, herbes folles et carrelage poussiéreux racontent une histoire d'abandon. Pourtant, les murs ne sont pas silencieux. Derrière le garçon, le mot « UBRT » explose en graffitis aux couleurs saturées. L'audace des lettres contraste fortement avec les gris ternes et les surfaces délabrées. L'œuvre murale devient une voix – vive, expressive et vivante – affirmant que cet espace, bien qu'oublié du monde, recèle encore énergie et identité. Peterson traite le graffiti non pas comme un simple décor, mais comme un personnage à part entière. L'utilisation du street art dans la composition confirme l'appartenance de l'œuvre au Street Pop Art et au graffiti. Peterson ne se contente pas de documenter les environnements urbains ; il les mythifie. Ces ruines ne sont pas vides – ce sont des espaces sacrés où se déploie une vie intérieure, où l'émotion survit malgré l'absence. La couronne de papier du garçon, gisant à ses pieds, ajoute une dimension symbolique poétique supplémentaire. Elle évoque l'innocence perdue, la souveraineté imaginative ou l'autorité fragile que les enfants construisent dans des réalités instables. Calme, survie et allégorie de la pop urbaine Ce qui élève « Await » au-delà du réalisme, c'est son atmosphère de quiétude sacrée. Les personnages de Peterson ne posent pas ; ils existent. Le garçon et ses compagnons animaux ne dramatisent pas leur situation ; ils l'endurent avec grâce. L'absence de spectacle intensifie l'atmosphère. Le spectateur est invité non seulement à regarder, mais à s'imprégner de la scène, à habiter son silence. Le titre lui-même, « Await », suggère une attente, mais pour quelque chose qui demeure inconnu. La réponse est laissée au spectateur, suspendu comme des corbeaux dans les airs, voletant au bord d'une fenêtre ouverte. L'œuvre de Peterson appartient à un courant du Pop Art urbain qui remplace la grandiloquence de la rébellion par une intimité narrative. Il nous montre que la ville, même brisée, reste un lieu de rencontre, de symbolisme et de transformation intérieure. « Await » n'est pas une question de spectacle, mais de présence. Dans un monde qui va souvent trop vite pour remarquer de tels moments, Peterson ralentit le temps juste assez pour que nous puissions percevoir l'attente, l'observation et la beauté tranquille de l'immobilité.
$750.00
-
Praxis SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$242.00
-
AJ Masthay Umphreys McGee Red Rocks 2010 Sérigraphie par AJ Masthay
Affiche de l'événement Umphreys McGee Red Rocks 2010 en édition limitée, impression sérigraphique artisanale 8 couleurs sur papier beaux-arts par AJ Masthay. Bord inférieur frangé à la main. Umphrey's McGee et Galactic à Red Rocks à Morrison, Colorado, en 2010.
$226.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat L'impression d'archives du gang par Dulk-Antonio Segura Donat
Estampe d'archives « The Gang » par Dulk - Antonio Segura Donat, édition limitée sur impression pigmentaire d'archives à bords frangés, art de rue pop graffiti, artiste moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à 50 exemplaires (2023) - Format : 9,84 x 12,83 cm - Impression pigmentaire d'art « The Gang » de Dulk : une symphonie de couleurs et de personnages Dulk, pseudonyme artistique d'Antonio Segura Donat, présente « The Gang », une estampe d'archive en édition limitée, témoignant de son talent de conteur et de son imagination débordante. Chaque estampe, numérotée et bordée à la main, fait partie d'une série très exclusive limitée à seulement 50 exemplaires, au format 25 x 32,6 cm. Cette œuvre est une véritable explosion de couleurs, où la passion de Dulk pour la faune sauvage et sa maîtrise des couleurs se conjuguent en une image d'une joie communicative. Détail et savoir-faire dans les estampes d'archives de Dulk Le choix de pigments d'archivage pour « The Gang » garantit que chaque nuance est capturée avec la profondeur et l'intensité voulues par Dulk. Le papier beaux-arts, aux bords frangés à la main, confère une touche organique aux estampes, faisant écho aux thèmes naturels souvent explorés dans l'œuvre de Dulk. La précision du procédé d'impression aux pigments d'archivage s'accorde parfaitement avec la netteté des détails et la texture caractéristiques de Dulk, assurant ainsi une longue durée de vie à cette ménagerie éclectique. Narration visuelle à travers le graffiti pop « The Gang » présente une multitude de créatures, chacune débordante de personnalité, se détachant sur un fond chaleureux et ensoleillé. L'harmonie ludique de la composition témoigne du talent de Dulk pour mêler réalité et fantaisie, créant ainsi un univers à la fois familier et onirique. À l'instar de nombreuses œuvres de street art et de graffiti, « The Gang » recèle un récit qui dépasse la simple attrait visuel, invitant le spectateur à s'interroger sur les relations et les histoires qui s'entremêlent entre les personnages. Le subtil mélange de couleurs pop art et de design incisif propre au street art confère à « The Gang » une place à part dans l'œuvre de Dulk. Son travail séduit non seulement les amateurs de street art contemporain, mais aussi les connaisseurs des beaux-arts. L'estampe, empreinte de modernité, rend hommage aux traditions du street art et de la peinture animalière classique. Chaque estampe de « The Gang » de Dulk reflète son profond attachement au monde naturel et sa réflexion sur l'interdépendance du vivant. Cette pièce en édition limitée est bien plus qu'un objet de collection ; c'est une tranche d'expression artistique moderne qui capture l'esprit vif du pop art urbain et l'essence vibrante de l'art de Dulk.
$507.00
-
Faile ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO
$4,203.00
-
Shark Toof Vous êtes une impression giclée d'aigle par Shark Toof
« You Are an Eagle », œuvre d'art giclée en édition limitée sur papier d'art texturé aquarelle, par l'artiste de graffiti pop culture Shark Toof. 2018 Signé Édition limitée numérotée à 100 exemplaires . Format de l'œuvre : 16 x 16 pouces. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée. 40,6 x 40,6 cm (55,9 x 55,9 cm encadrée). Papier beaux-arts 245 g/m² à texture aquarelle.
$209.00
-
John Vogl L'automne arrive en sérigraphie par John Vogl
« L'automne arrive », édition limitée, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier kraft moucheté français, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie six couleurs sur papier kraft moucheté français, 45,7 x 61 cm. Édition signée et numérotée à 600 exemplaires. Sortie le vendredi 6 septembre 2013.
$103.00
-
Tran Nguyen Miranda et Caliban Giclee Print par Tran Nguyen
Impression giclée en édition limitée de l'œuvre Miranda et Caliban sur papier d'archivage de qualité musée 310 g/m² par l'artiste de graffiti de la culture pop Tran Nguyen. Miranda et Caliban par Tran Nguyen. Tirage d'art giclée sur papier Canson Aquarelle 310 g/m² de qualité musée, 33 x 46 cm. Édition limitée à 75 exemplaires signés et numérotés. Imprimé avec amour par Static Medium. « Je peins souvent des figures enveloppées par la nature, comme des oiseaux. Je m'intéresse à la relation entre les deux et à la manière dont elles coexistent sur le plan pictural. » - Tran Nguyen
$218.00
-
Meggs Qu'est-ce qui monte ? Peinture acrylique originale à la bombe aérosol par Meggs
« What Goes Up », peinture acrylique originale à la bombe aérosol de Meggs, œuvre unique sur toile avec cadre en bois de récupération sur mesure, par un artiste pop art de rue. Peinture originale sur toile, signée, réalisée à l'acrylique et à la peinture en aérosol en 2014, encadrée dans un cadre en bois de récupération fait main par l'artiste. Dimensions : 49 x 49 cm. Provenant de l'exposition Spoiled Rotten Show. Exploration de l'essence dynamique de « What Goes Up » de Meggs « What Goes Up » est une œuvre originale à l'acrylique et à la bombe aérosol du célèbre artiste de street art Meggs, qui capture le dynamisme et l'énergie de son travail. Créée en 2014, cette œuvre reflète le style caractéristique de Meggs, qui mêle harmonieusement la brutalité du street art à la vivacité du pop art. Cette pièce unique est une œuvre marquante et une toile narrative qui explore des thèmes récurrents dans l'œuvre de Meggs, tels que la lutte constante entre les forces opposées et la nature éphémère du succès et de l'échec. La peinture mesure 117 x 117 cm et est encadrée dans un cadre en bois de récupération, réalisé sur mesure par l'artiste. Le bois de récupération confère à l'œuvre une dimension éco-responsable, soulignant l'intérêt de Meggs pour le développement durable et le recyclage des matériaux. Ce choix d'encadrement accentue également l'aspect urbain et brut de la peinture, en écho à la tradition du street art qui consiste à utiliser des objets et des espaces trouvés. Techniques artistiques et impact visuel dans « Ce qui monte » Dans « What Goes Up », Meggs utilise la peinture acrylique et la bombe aérosol, démontrant ainsi sa maîtrise des techniques traditionnelles et non traditionnelles. L'acrylique confère profondeur et texture à l'œuvre, tandis que la bombe aérosol apporte une impression d'immédiateté et de spontanéité propre au graffiti. La toile est une véritable cacophonie de couleurs, jaillissant d'un point central et suggérant une explosion d'énergie et de créativité. Les couleurs ne sont pas simplement projetées au hasard sur la toile ; elles sont méticuleusement superposées pour créer un impact visuel à la fois chaotique et maîtrisé. L'œuvre met en scène un motif de crâne, élément récurrent dans l'art de Meggs, qui symbolise souvent la nature éphémère de l'existence humaine et la cyclicité de la vie. Cependant, dans « What Goes Up », le crâne est juxtaposé à des couleurs vibrantes et à des exclamations façon bande dessinée, ce qui pourrait être interprété comme une critique de la superficialité de la culture populaire et de la nature fugace de la gloire et du succès. Le crâne semble se désintégrer ou exploser en une multitude de couleurs et de formes, une puissante métaphore visuelle de la chute inévitable qui suit l'ascension vers le sommet. Commentaire culturel et essence du pop art urbain Le titre du tableau, « Ce qui monte », fait écho à l'adage « tout ce qui monte doit redescendre », suggérant un récit d'ascension et de descente. Meggs imprègne souvent ses œuvres de street art et de graffiti de réflexions philosophiques et d'observations critiques de la société. L'œuvre symbolise les cycles de la vie et peut être perçue comme le reflet de la nature éphémère du succès ou de l'orgueil qui précède souvent la chute. L'utilisation de texte dans la peinture, rendu dans un style bande dessinée, ajoute une dimension de communication avec le spectateur, l'invitant à sonder les significations plus profondes qui se cachent derrière cette façade éclatante. L'œuvre témoigne de la capacité de l'artiste à naviguer entre art classique et art urbain, la rendant accessible à un public diversifié. L'inclusivité de l'art urbain est manifeste dans le travail de Meggs, où l'espace public devient un lieu d'échange et l'art s'intègre au paysage urbain quotidien. « What Goes Up » n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi une œuvre de commentaire culturel, incarnant l'esprit du street art et son rôle dans le discours contemporain. « What Goes Up » est un exemple éloquent de l'influence de Meggs sur le street art et de sa contribution au mouvement pop art. La peinture témoigne du dévouement de l'artiste à la technique, au concept et au commentaire. Par l'intégration de diverses techniques artistiques et l'utilisation stratégique de matériaux de récupération, Meggs a créé une œuvre à la fois visuellement époustouflante et conceptuellement puissante. L'importance de l'œuvre de Meggs réside dans sa capacité à toucher les spectateurs à de multiples niveaux. Cette œuvre peut être appréciée pour ses qualités esthétiques et sa capacité à susciter l'émotion et la réflexion. En tant qu'œuvre de street art et de graffiti, « What Goes Up » incarne l'esprit de ce genre, qui continue de repousser les limites de l'art et sa place dans la société. Elle demeure une pièce marquante dans l'œuvre de Meggs et dans le débat plus large sur l'art contemporain.
$8,751.00
-
DKNG Sérigraphie Animal Kingdom par DKNG
Animal Kingdom, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Animaux divers
$134.00
-
Other Artists Gravure sur bois Bird Nine par Victoria S
Bird Nine, édition limitée, estampe gravée à la main en deux couleurs sur papier de soie d'art, par Victoria S Morris, artiste rétro-moderne. Traces d'adhésif sur la marge supérieure, marque d'encre dans la marge supérieure gauche, image nette.
$103.00
-
Joe Ledbetter Estampe d'archives Aviary Eden par Joe Ledbetter
Estampe d'archive Aviary Eden par Joe Ledbetter, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne pop graffiti street artiste. Estampe signée et numérotée de 2011, édition limitée à 50 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression pigmentaire d'archives. Estampe d'archive Aviary Eden par Joe Ledbetter – Édition limitée d'œuvres d'art pop et graffiti urbain Joe Ledbetter, figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, présente Aviary Eden, une fascinante estampe pigmentaire d'archives qui capture son style caractéristique, fait de créatures oniriques et d'une narration graphique audacieuse. Sortie en 2011 en édition limitée et numérotée à 50 exemplaires, cette œuvre de 40 x 50 cm illustre avec brio la capacité de Ledbetter à fusionner un surréalisme ludique avec des influences urbaines. L'estampe met en scène un ensemble de créatures ailées fantastiques, chacune rendue dans son esthétique caractéristique, aux lignes nettes et inspirée de l'animation. La composition présente une variété d'animaux hybrides, allant de cochons ailés et de licornes squelettiques à des créatures ressemblant à des chauves-souris et des oiseaux mythiques, tous flottant dans un espace céleste parsemé d'étoiles. Le contraste saisissant entre les tons bleu clair monochromes et le fond noir profond crée une expérience visuelle dynamique, plongeant le spectateur dans une volière surréaliste où les lois de la nature sont réinventées. Les formes anguleuses et nettes ainsi que les traits expressifs de style cartoon rendent l'œuvre immédiatement reconnaissable comme étant celle de Ledbetter, fusionnant des éléments de surréalisme pop avec l'audace du style graffiti. L'influence de Joe Ledbetter sur le street art, le pop art et le graffiti Joe Ledbetter a marqué de son empreinte le monde du street art et du graffiti, reconnu pour son talent à fusionner l'esthétique des figurines de collection, de la culture pop et de l'art urbain. Son langage visuel caractéristique se distingue par des contours noirs épais, des expressions exagérées et des compositions méticuleusement structurées, créant un équilibre subtil entre chaos et maîtrise. Son œuvre, souvent empreinte d'humour et de profondeur, met en scène des personnages à l'apparence ludique, mais qui recèlent des histoires complexes. Sa formation en graphisme et en animation nourrit son approche singulière, permettant à son art de s'adapter avec aisance à différents supports, des estampes d'art aux fresques murales monumentales, en passant par les figurines en vinyle de collection. La technique méticuleuse d'impression pigmentaire d'archives employée par Ledbetter garantit que chaque tirage restitue la vivacité et la profondeur de ses illustrations originales, les rendant très recherchées par les collectionneurs. Aviary Eden illustre parfaitement son savoir-faire dans la création de récits visuels à la fois complexes et accessibles, qui trouvent un écho auprès d'un large public. Aviary Eden – Une vision mythique du vol et de l'imagination Aviary Eden est une interprétation imaginative du vol, de la transformation et de la coexistence d'espèces différentes dans un environnement onirique. Chaque créature de l'estampe semble fusionner plusieurs animaux, repoussant les limites du possible tout en embrassant une esthétique fantastique. La composition suggère le mouvement et la fluidité, comme si les créatures étaient engagées dans une danse éternelle parmi les étoiles. Le contraste entre la structure des personnages et l'agencement organique et fluide des éléments confère à l'œuvre une impression de mouvement et de vie. Le thème du vol symbolise souvent la liberté et la transcendance, magnifiées ici par l'interprétation surréaliste des êtres ailés par Ledbetter. Ces créatures hybrides suggèrent un monde où l'évolution est dictée par l'imagination plutôt que par la sélection naturelle, confirmant la capacité de l'artiste à créer des récits visuels qui remettent en question la réalité conventionnelle. Le fond sombre accentue l'éclat éthéré des figures, leur donnant l'apparence d'exister dans un vide immatériel et renforçant ainsi le sentiment d'évasion du quotidien. L'impact d'Aviary Eden sur l'art urbain contemporain Aviary Eden demeure une œuvre majeure de la collection de Joe Ledbetter, incarnant ses thèmes de prédilection : la transformation, la fantaisie et le récit surréaliste. Sa présence dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti témoigne de la capacité du genre à donner vie à des idées fantastiques dans un format graphique audacieux. La finesse des détails et la richesse des significations de cette estampe en font une pièce de choix pour les collectionneurs et les amateurs d'art urbain contemporain. La fusion de thèmes animaliers, d'éléments mythiques et d'une composition dynamique dans Aviary Eden s'inscrit dans le mouvement plus large des artistes de rue et pop qui remettent en question les conventions artistiques. La capacité de Ledbetter à créer un univers visuel où des créatures existent au-delà de la réalité permet aux spectateurs d'appréhender l'œuvre d'une manière à la fois familière et extraordinaire. Par sa maîtrise du design, des formes et des contrastes de couleurs, cette estampe atteste du pouvoir durable du Street Pop Art et du graffiti à transformer l'imagination en une expérience tangible.
$356.00
-
Dave Persue BunnyKitty Teal Vinyl Art Toy Sculpture par Dave Persue
BunnyKitty - Figurine de collection en vinyle turquoise en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de la culture pop moderne Dave Persue. Bunny Kitty, édition limitée à 200 exemplaires (2018), coloris turquoise. Figurine en vinyle 3D rétro par Dave Persue, avec bombe aérosol et son ami Birdie Friend Twurp. Accessoires inclus : couleur lavande, dimensions : 12,7 cm de haut x 17,8 cm de long. Dave Persue, artiste de rue renommé de longue date, a donné vie à son personnage populaire de Bunnykitty en 3D avec 3DRetro, dans une figurine en vinyle en édition limitée déclinée en plusieurs coloris. Il s'agit de la première figurine en vinyle de l'artiste, mais le personnage est connu dans le monde entier grâce à ses expositions, ses fresques et les livres pour enfants qui lui sont consacrés. La figurine mesure 18 cm de large, est présentée dans une boîte-fenêtre et moins de 200 exemplaires de chaque couleur ont été produits.
$200.00