Emplois et travail dans le secteur des affaires

115 produits

  • Priority Mail 228-2016 Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Red 1

    Saber Étiquette autocollante Priority Mail 228-2016, illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante Priority Mail 228-2016 Slap-Up, illustration originale de Saber, dessin permanent original sur étiquette d'expédition USPS par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. 2020 Signé par Tag Original Slap Up Graffiti Art Tag 4.25x5.5 Marqueur de couleur sur étiquette USPS United States Postal Service Priority Mail 228-2016. Étiquettes Priority Mail 228 : Toile de qualité supérieure pour les rues Le street art et le graffiti sont devenus synonymes de l'énergie brute, vibrante et souvent controversée des paysages urbains. Parmi les formes les plus captivantes de cet art figure l'autocollant « slap-up », une œuvre brève qui combine les tactiques de guérilla du street art et l'esthétique du pop art. Ces autocollants, que l'on retrouve fréquemment sur les murs, les lampadaires et les boîtes aux lettres, portent le pouls de la rue et la signature de l'artiste. L'étiquette Priority Mail 228 du service postal américain est un support particulièrement emblématique de ce genre. Initialement destinées à un usage postal, ces étiquettes ont été détournées par les artistes et transformées en supports pour leurs œuvres. Avec son design distinctif rouge, blanc et bleu, l'étiquette offre un fond immédiatement reconnaissable, profondément ancré dans l'iconographie américaine. Cette juxtaposition du symbolisme officiel et de la nature rebelle du graffiti crée une déclaration visuelle puissante, provocatrice et patriotique. Des graffeurs comme Saber ont transformé ces étiquettes en véhicules d'expression personnelle et de commentaire social. Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, est un artiste américain reconnu pour son travail au sein de la communauté graffiti et au-delà. Son implication dans cet art remonte aux années 1990, et il est depuis devenu une figure incontournable du street art. L'art du tag : affirmer sa présence et son identité Le tag, qui consiste à inscrire son pseudonyme ou sa signature de manière stylisée, est au cœur de la culture graffiti. C'est un moyen de s'approprier un territoire, d'affirmer son identité et d'interagir avec le public dans un dialogue souvent affranchi des conventions des galeries. L'œuvre de Saber utilise un marqueur permanent bleu pour créer un enchevêtrement de lignes et de formes qui fusionnent en son tag distinctif. Mesurant 10,8 x 14 cm, ce sticker est un exemple typique de tag art, incarnant la spontanéité et la touche personnelle qui caractérisent le genre. Créée en 2020 et signée par l'artiste, cette œuvre porte l'empreinte d'authenticité et l'immédiateté du street art. Malgré sa petite taille, le tag attire l'attention, l'intensité du marqueur bleu se détachant nettement sur les éléments pré-imprimés du sticker. La date du tag, mars 2016, situe l'œuvre dans le temps, l'ancrant dans un moment précis du parcours artistique de Saber. L'importance culturelle des étiquettes autocollantes réside dans leur accessibilité et leur caractère éphémère. Produites en masse et apposées à divers endroits, ces étiquettes permettent une large diffusion de l'œuvre de l'artiste. Cependant, leur durée de vie est imprévisible, car elles peuvent être facilement retirées ou détruites, à l'image de la nature fugace de la célébrité et de l'attention du public à l'ère numérique. L'utilisation par Saber de l'étiquette Priority Mail 228 s'inscrit dans une tradition du street art qui valorise le détournement d'objets du quotidien pour en faire quelque chose d'extraordinaire. La transformation de cette étiquette, d'un accessoire postal banal en une œuvre d'art, bouleverse l'ordinaire et invite le spectateur à percevoir l'extraordinaire dans le quotidien. Cette qualité inscrit les étiquettes autocollantes au cœur du Street Pop Art et du Graffiti, genres qui se redéfinissent sans cesse grâce à des matériaux et des méthodes non conventionnels. L'étiquette autocollante Priority Mail 228 de Saber est plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, un élément du tissu culturel et le reflet de la présence de l'artiste dans le paysage urbain. Comme une grande partie du Street Pop Art et des graffitis, il capture un instant précis, une explosion d'énergie créative et un dialogue avec le public aussi vibrant et dynamique que les rues qui l'ont vu naître.

    $27.00

  • Smurfs Red Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Skateboard Art Deck Schtroumpfs Rouge par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Schtroumpfs - Édition limitée rouge - Illustration de la marque Supreme La collaboration très attendue entre Supreme et les Schtroumpfs est sortie lors de la sixième semaine de la collection automne/hiver 2020 de la marque. La planche de skateboard Supreme Schtroumpfs est sortie le 1er octobre 2020. Cette planche ornée du logo emblématique de Supreme pourrait bien devenir l'une des plus recherchées et présente des illustrations classiques des Schtroumpfs associées à ce logo iconique.

    $359.00

  • Factory Stacks- Earth First Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks - Earth First Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY

    Factory Stacks - Earth First - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey - Œuvre d'art de rue rare OBEY Pop Artwork Artiste. 2022. Signée par Shepard Fairey. Numérotée. 45,7 x 61 cm. Sérigraphie sur papier Speckletone épais couleur crème. Édition numérotée de 350 exemplaires. Ces images de « Cheminées d'usine » allient la puissance austère et angulaire de l'architecture industrielle à des éléments graphiques qui interrogent ce que nous promouvons et acceptons en tant que société, même lorsque cela est destructeur. Les industries des énergies fossiles disposent d'un pouvoir économique considérable, mais nous savons désormais que non seulement ces ressources sont limitées, mais que leur utilisation est catastrophique pour le climat et, par conséquent, pour les écosystèmes qui soutiennent la vie sur notre planète. Malheureusement, en raison du pouvoir politique de ces industries et de l'apathie du public face au changement climatique, les gouvernements subventionnent les industries des énergies fossiles à hauteur de milliards, alors même qu'elles nuisent à l'environnement. Le gouvernement est au service des citoyens ; le choix nous appartient donc. Soutenons-nous le pouvoir illimité des riches multinationales des énergies fossiles ? Ou des politiques qui placent la Terre et la planète au-dessus des profits ? Je vous invite à lire « Tout peut changer » de Naomi Klein pour mieux comprendre le conflit entre les intérêts économiques et le changement climatique. Une partie des recettes de la vente de cette estampe sera reversée à Greenpeace pour lutter contre le changement climatique. Merci de votre soutien. – Shepard Factory Stacks – Earth First Sérigraphie de Shepard Fairey Factory Stacks – Earth First est une sérigraphie artisanale en six couleurs, créée en 2022 par le célèbre artiste américain Shepard Fairey. Mesurant 45,7 x 61 cm et imprimée sur un papier d'art épais Speckletone couleur crème, cette édition limitée, signée et numérotée à 350 exemplaires, fusionne l'énergie politique du graffiti avec la précision et la maîtrise de la sérigraphie moderne. Cette œuvre s'inscrit dans la démarche artistique engagée de Fairey pour l'activisme environnemental et contribue au débat plus large sur le rôle de l'industrie, du pouvoir et de la responsabilité publique dans les politiques climatiques. La puissance industrielle comme métaphore graphique L'estampe représente une usine aux deux cheminées d'où s'échappent d'épaisses volutes de fumée, sur un fond fragmenté et stylisé rouge, jaune et bleu – couleurs associées à l'urgence, au feu et à l'avertissement. Le bâtiment, imposant, est rendu par des lignes vectorielles nettes et des formes à fort contraste, tandis que des éléments géométriques et des motifs culturels, tels que des symboles monétaires, des flammes et des symboles architecturaux, flottent en arrière-plan. Le contraste visuel saisissant entre la rigidité des structures industrielles et le chaos organique de la fumée et du feu souligne l'affrontement entre progrès mécanisé et fragilité écologique. Cette image critique la dépendance mondiale aux énergies fossiles et la priorité accordée au profit au détriment de la durabilité environnementale. Shepard Fairey est connu pour intégrer du sens à des visuels rigoureusement structurés ; ici, il utilise la dimension monumentale des cheminées comme métaphore des systèmes de pouvoir profondément enracinés. L'arrière-plan de l'estampe comprend des références à la monnaie et à des textures de propagande, accentuant ainsi la complicité de l'économie institutionnelle dans la destruction de l'environnement. La sérigraphie comme artisanat politique La maîtrise technique de Fairey en sérigraphie artisanale transparaît dans la netteté du trait, la palette audacieuse et l'équilibre entre textures et aplats de couleur. Le papier moucheté de l'œuvre accentue son aspect artisanal, lui conférant la présence d'une affiche de protestation tout en conservant le raffinement d'une œuvre de street art de collection. Le procédé à six couleurs permet une superposition vibrante et un jeu subtil de lumière et de formes, la palette rouge et noire insufflant un sentiment d'urgence et de confrontation. En combinant le langage visuel du design commercial aux méthodes des beaux-arts, Fairey perpétue son engagement en créant des œuvres politiquement engagées, accessibles, reproductibles et ancrées dans l'activisme visuel. Cette pièce s'inscrit dans l'esthétique plus large de son projet OBEY, qui puise dans le punk, le graffiti et la propagande socialiste pour susciter le débat public. L'art comme déclaration environnementale Factory Stacks – Earth First n'est pas qu'une simple œuvre visuelle ; c'est un outil militant concret. Une partie des bénéfices de cette édition a été reversée à Greenpeace, soutenant ainsi des campagnes mondiales de lutte contre le changement climatique. Fairey invite les spectateurs à réfléchir à l'inertie systémique, à la cupidité des entreprises et à l'incapacité des gouvernements à abandonner les pratiques destructrices pour l'environnement. Sa recommandation du livre de Naomi Klein, « Tout peut changer », apporte un fondement intellectuel supplémentaire au message de l'estampe, inscrivant l'œuvre dans la lignée des réflexions contemporaines sur la justice environnementale. Cette sérigraphie illustre la puissance du street art et du graffiti, à la fois comme forme de protestation et comme appel à l'action. En fusionnant esthétique et militantisme, Shepard Fairey transforme l'imagerie industrielle en une revendication de responsabilité écologique et humaine.

    $620.00

  • Daniel Plainview Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Daniel Plainview Giclee Print par Robert Bruno

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de Daniel Plainview par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Inspiré du personnage de Daniel Plainview, interprété par Daniel Day-Lewis dans le film « There Will Be Blood ». « J'ai la compétition dans la peau. Je ne veux voir personne réussir. Je déteste la plupart des gens… Parfois, je les regarde et je ne vois rien d'intéressant chez eux. Je veux gagner assez d'argent pour pouvoir m'éloigner de tout le monde. » – Daniel Plainview

    $142.00

  • Study Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Étude sérigraphique par Pose-Jordan Nickel

    Étude sérigraphiée par Pose-Jordan Nickel, tirée à la main, 28 couleurs sur papier d'art Rising Museum Board 2 plis, édition limitée. Édition limitée à 75 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Œuvre d'art de 30 x 30 cm. Sérigraphie. Exploration du dynamisme et des techniques du pop art urbain La fusion de l'esthétique du street art et du dynamisme coloré du pop art a donné naissance à une expression artistique unique : le Street Pop Art. Au sein de ce genre, le travail d'artistes contemporains comme Jordan Nickel, plus connu sous le pseudonyme de « Pose », se distingue. La démarche de Nickel est emblématique d'une génération d'artistes qui associent la force brute du street art à l'esthétique du pop art pour créer des œuvres visuellement saisissantes et culturellement pertinentes. Parmi les dernières contributions à ce domaine vibrant figure « Study Silkscreen Print » de Pose, une remarquable sérigraphie artisanale en 28 couleurs sur papier d'art double épaisseur Rising Museum Board. Cette œuvre, produite en édition limitée à 75 exemplaires, mesure 76 x 76 cm (30 x 30 pouces) et chaque pièce est signée et numérotée par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. La place de Jordan Nickel dans la continuité de l'art graffiti Jordan Nickel, originaire des États-Unis, a profondément marqué le monde du graffiti et du pop art urbain. Son œuvre, qui ne se limite pas aux coins des rues et aux ruelles sombres des paysages urbains, témoigne d'une compréhension fine et nuancée de la théorie des couleurs, du graphisme et de la narration visuelle. Ses créations se caractérisent souvent par des couleurs vives et audacieuses et des compositions complexes qui captivent le regard et suscitent un sentiment de familiarité et de nostalgie. C'est particulièrement vrai pour « Study Silkscreen Print », où le choix des couleurs et la complexité du procédé d'impression démontrent la maîtrise de son art. La technique de sérigraphie employée par Nickel illustre l'évolution du pop art urbain, des bombes de peinture aux formes de production plus élaborées et techniques. Cette transition marque l'intégration du graffiti dans le monde des beaux-arts et témoigne de la progression et de la polyvalence de l'artiste. L'utilisation de 28 couleurs distinctes dans « Study Silkscreen Print » exige un travail minutieux et exigeant, chaque couleur devant être appliquée séparément pour obtenir l'effet désiré. Il en résulte une œuvre texturée et riche en couches qui semble jaillir du papier et capturer l'essence de l'environnement urbain qui l'a inspirée. Impact et signification de l'art pop urbain en édition limitée Le caractère exclusif de l'édition limitée de la sérigraphie « Study » de Pose confère à l'œuvre une dimension particulière sur le marché de l'art et auprès des collectionneurs de street art. En limitant la série à seulement 75 exemplaires signés et numérotés, l'artiste crée un sentiment de rareté et d'exclusivité, renforçant ainsi sa valeur, tant financière que culturelle. Chaque exemplaire intègre une collection privée, détenue par des personnes qui apprécient non seulement la splendeur visuelle de l'œuvre, mais aussi les messages culturels qu'elle véhicule. De plus, la diffusion d'une édition limitée permet de toucher un public plus large qu'une simple fresque murale. Elle contribue à la diffusion de l'esprit du street art à travers le monde, transcendant les frontières géographiques et invitant un public international à découvrir cet art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Pose peuvent ainsi posséder un fragment de cette culture urbaine vibrante, souvent éphémère et transitoire dans son contexte d'origine. La sérigraphie « Study » transpose l'esprit du graffiti dans l'univers raffiné du papier d'art. Ce choix apporte un contraste saisissant à la nature intrinsèque du street art, généralement éphémère et provocateur. Il s'inscrit dans un débat plus large au sein du monde de l'art concernant la place du street art et son évolution. L'estampe sérigraphique « Study » de Pose est une représentation captivante du genre contemporain du pop art urbain et du graffiti. À travers cette série en édition limitée, Jordan Nickel souligne la maîtrise technique requise pour la création de telles œuvres et célèbre l'essence vibrante et éclectique de la culture urbaine. L'œuvre témoigne avec éclat de l'évolution du street art et de sa place légitime dans l'histoire des beaux-arts.

    $2,000.00

  • Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Factory Stacks - Sérigraphie Endless Power par Shepard Fairey - OBEY

    Factory Stacks - Endless Power - Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs, tirée à la main, sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare, artiste pop OBEY. 2022. Signée par Shepard Fairey. Numérotée. 45,7 x 61 cm. Sérigraphie sur papier Speckletone épais couleur crème. Édition numérotée de 350 exemplaires. Ces images de « Cheminées d'usine » allient la puissance austère et angulaire de l'architecture industrielle à des éléments graphiques qui interrogent ce que nous promouvons et acceptons en tant que société, même lorsque cela est destructeur. Les industries des énergies fossiles disposent d'un pouvoir économique considérable, mais nous savons désormais que non seulement ces ressources sont limitées, mais que leur utilisation est catastrophique pour le climat et, par conséquent, pour les écosystèmes qui soutiennent la vie sur notre planète. Malheureusement, en raison du pouvoir politique de ces industries et de l'apathie du public face au changement climatique, les gouvernements subventionnent les industries des énergies fossiles à hauteur de milliards, alors même qu'elles nuisent à l'environnement. Le gouvernement est au service des citoyens ; le choix nous appartient donc. Soutenons-nous le pouvoir illimité des riches multinationales des énergies fossiles ? Ou des politiques qui placent la Terre et la planète au-dessus des profits ? Je vous invite à lire « Tout peut changer » de Naomi Klein pour mieux comprendre le conflit entre les intérêts économiques et le changement climatique. Une partie des recettes de la vente de cette estampe sera reversée à Greenpeace pour lutter contre le changement climatique. Merci de votre soutien. – Shepard Factory Stacks – Endless Power Sérigraphie de Shepard Fairey Factory Stacks – Endless Power est une sérigraphie audacieuse en six couleurs, créée en 2022 par Shepard Fairey, figure emblématique du street art et du graffiti. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette édition limitée, signée et numérotée à 350 exemplaires, est imprimée sur un papier épais Speckletone couleur crème et incarne l'esthétique caractéristique de Fairey : une fusion entre composition de style propagandiste, message socio-politique et précision graphique. Elle s'inscrit dans la continuité de sa série Factory Stacks, une campagne visuelle visant à dénoncer les déséquilibres environnementaux et systémiques, notamment ceux liés à l'industrie des énergies fossiles. Le langage visuel de la domination industrielle Cette œuvre présente deux cheminées d'usine jumelles, crachant d'épais panaches de fumée qui se courbent en arcs géométriques sur un fond fracturé. La composition, à la fois imposante et élégante, est réalisée dans la palette caractéristique de Fairey : rouge, bleu, crème et noir, rehaussés de touches d'or et de gris. Dans le coin supérieur, des symboles graphiques tels que des billets de banque et des figures d'autorité en uniforme accompagnent le texte « Endless Power », établissant un lien visuel entre la dépendance aux énergies fossiles et le contrôle exercé par l'État et les entreprises. En dessous, des flammes lèchent la base de la structure, symbolisant une destruction masquée par le progrès. L'imagerie stylisée et les silhouettes audacieuses évoquent les affiches politiques rétro, transformant l'usine en une icône de l'ambition industrielle débridée. Le titre « Endless Power » est d'une ironie mordante. Il dénonce l'illusion d'une consommation d'énergie illimitée permise par les énergies fossiles, tout en faisant référence à la structure du pouvoir politique qui soutient ce système destructeur. Fairey utilise la métaphore visuelle de la pollution et du feu non seulement comme des signaux d'alarme environnementaux, mais aussi comme des emblèmes du refus du capitalisme de s'orienter vers le développement durable. La gravure d'art comme forme de protestation de rue Cette édition, tirée à la main et sérigraphiée, témoigne de la maîtrise technique de Fairey dans la superposition de lignes nettes et de couleurs vibrantes. La matérialité de la sérigraphie – chaque couche appliquée avec intention – fait écho à la conviction de l'artiste en l'action directe. Le papier Speckletone utilisé confère texture et densité à l'œuvre, renforçant sa présence physique et son lien avec les affiches de protestation d'antan. Graveur ancré dans la tradition du street art, Fairey privilégie la reproductibilité sans sacrifier l'unicité. Ses sérigraphies sont à la fois des œuvres d'art et des outils de communication de masse. « Factory Stacks – Endless Power » ne recourt pas à l'abstraction. Elle impose la clarté, rendant sa critique environnementale visuellement immédiate et émotionnellement percutante. Commentaire politique à travers une esthétique inspirée du graffiti L'œuvre de Fairey se situe constamment à la frontière entre les beaux-arts et le graffiti, et cette pièce ne fait pas exception. En intégrant des symboles de nationalisme, d'argent et de cheminées d'usine, il amalgame le pouvoir des entreprises et la dégradation de l'environnement dans un même langage visuel. S'inscrivant dans la philosophie plus large de la campagne OBEY Giant, l'œuvre invite les spectateurs à questionner la légitimité de l'autorité, du capitalisme et de la consommation. En bas à gauche, Fairey a intégré le numéro de l'édition et sa signature, renforçant ainsi son statut d'objet de collection. Pourtant, contrairement à l'art traditionnel des galeries, cette œuvre a été conçue pour dialoguer avec le public. Une partie des recettes de cette vente a été reversée à Greenpeace, soulignant l'engagement de l'artiste en faveur de l'activisme par l'art. « Factory Stacks – Endless Power » n'est pas une lamentation, mais une revendication visuelle. Elle rappelle aux spectateurs que le pouvoir, qu'il soit politique ou industriel, n'est pas infini, à moins que l'on ne le permette. À travers le format audacieux du Street Pop Art et du graffiti, Shepard Fairey transforme un paysage industriel sinistre en un champ de bataille d'idées, incitant à l'action avant que la situation ne devienne irréversible.

    $620.00

  • UFO Crash Skateboard Art Deck by Mad

    Mad UFO Crash Skateboard Art Deck par Mad

    UFO Crash Deck Fine Art Édition Limitée Impression Pigmentaire d'Archives Transfert sur Planche de Skateboard Naturelle Pressée à Froide par l'Artiste de Rue et de Graffiti Mad. 2022 - Impression par transfert pigmentaire d'archives signée sur planche de skate naturelle pressée à froid - Dimensions : 21 x 81 cm (8,25 x 31,875 pouces) - Sortie : 31 janvier 2022 - Tirage : 50 exemplaires

    $359.00

  • I Love Cake Archival Print by Micca Young

    Micca Young Impression d'archives « J'aime les gâteaux » par Micca Young

    « I Love Cake », estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archivage sur papier chiffon texturé coton 310 g/m², par l'artiste pop moderne Micca Young. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 23,62 x 15,75 pouces. Décryptage de « I Love Cake » de Micca Young L'estampe d'art en édition limitée « I Love Cake » de Micca Young, réalisée sur papier pigmentaire d'archives, est une exploration saisissante de l'art pop moderne. Elle capture l'énergie frénétique et la vitalité assumée qui caractérisent la réflexion de l'artiste sur ses expériences dans le contexte singulier d'un club de strip-tease. Signée et numérotée à 50 exemplaires, cette œuvre de 60 x 40 cm (23,62 x 15,75 pouces) ouvre une fenêtre sur un univers où se mêlent l'attrait et le spectacle de la vie nocturne aux réalités nuancées de ceux qui la fréquentent. Produites en Australie-Occidentale par Fox Lab Fine Art, les estampes « I Love Cake » incarnent la qualité muséale. Imprimées sur papier chiffon texturé 100 % coton, elles sont exemptes d'azurants optiques, garantissant ainsi la longévité et la préservation des couleurs et textures originales de l'œuvre. Ce choix de matériau témoigne d'un engagement envers les normes de conservation, assurant la pérennité de la vibrante création de Micca Young. Les reproductions sont fidèlement reproduites au niveau des couleurs, capturant l'essence même de l'intention et de la résonance émotionnelle de l'œuvre originale. Le récit visuel de « J'aime les gâteaux » « I Love Cake » s'inscrit pleinement dans la narration visuelle propre au street art et au graffiti, où le surréel et le réel se rencontrent. La représentation par Micca Young de l'atmosphère chaotique d'un club de strip-tease, à travers un regard à la fois critique et festif, témoigne d'une parfaite maîtrise des codes du pop art. L'œuvre invite le spectateur à décrypter la superposition des images, oscillant entre le ludique et le grotesque, le beau et l'étrange. Ce tableau invite à la contemplation, questionnant les préjugés et les idées préconçues du spectateur sur le monde qu'il représente. Dans le contexte du street art et du graffiti, « I Love Cake » perpétue la dimension critique et culturelle essentielle de ces genres. L'œuvre se présente comme une anecdote visuelle, une tranche de vie mêlant fantaisie et dure réalité, dans une présentation à la fois accessible et énigmatique. À travers cette estampe en édition limitée, Micca Young contribue au débat actuel sur la place de l'art dans la réflexion et la construction des récits sociétaux.

    $327.00

  • Joshua Vides X Unfinished Business Cone Art Object Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Joshua Vides X CC Cone Art Object Sculpture par Joshua Vides

    Achetez Joshua Vides X CC Cone édition limitée en céramique Traffic Cone Sculpture Artwork par le légendaire artiste de rue Joshua Vides. Édition limitée 2021 de 100 - 9,5" de haut x 6" de base. dans ComplexCon Exclusive

    $503.00

  • Selfie Gun Blue Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà

    Sérigraphie bleue « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Selfie Gun Blue Sérigraphie de Joan Cornellà « Selfie Gun Blue » est une sérigraphie de 2024 de l'artiste espagnol Joan Cornellà, connu pour son regard satirique et sans concession sur la vie moderne. Tirée à la main sur papier d'art, cette œuvre en édition limitée à 250 exemplaires est signée et numérotée. Mesurant 41 x 57 cm, elle offre un impact visuel saisissant grâce à ses lignes épurées, ses aplats de couleur et une composition qui capture l'humour absurde caractéristique de Cornellà. L'image représente une silhouette souriante tenant une perche à selfie surmontée non pas d'un téléphone, mais d'un pistolet pointé directement sur sa tempe. Le fond bleu cyan vif contraste fortement avec la thématique sombre de l'image, faisant écho aux codes esthétiques du design commercial tout en livrant une critique acerbe. Joan Cornellà et l'extrémisme satirique dans l'art urbain pop et le graffiti Joan Cornellà, né en 1981 à Barcelone, s'est imposé comme une figure incontournable de l'évolution du street art et du graffiti. Son langage visuel est immédiatement reconnaissable : personnages souriants, lignes épurées et caricaturales, couleurs saturées servent de support à des réflexions incisives, souvent teintées d'un humour noir, sur la société. « Selfie Gun Blue » illustre parfaitement la démarche de Cornellà : une scène en apparence joyeuse qui, à y regarder de plus près, révèle une réalité profondément troublante. Cette tension entre style et substance est une caractéristique essentielle de son œuvre. Dans cette sérigraphie, la fusion d'un objet du quotidien avec un instrument de violence crée une métaphore saisissante de la technologie, de l'égocentrisme et de la culture superficielle de la validation numérique. Technique et économie visuelle comme outils subversifs La force de cette œuvre réside dans son économie visuelle. Point de superflu, point de narration en arrière-plan, point d'explication textuelle. Chaque élément du cadre est calculé et précis. Cornellà utilise la simplicité comme une forme de satire, dépouillant ses personnages de toute individualité tout en accentuant leur impact symbolique. Le costume, le sourire et le regard vide de l'homme sont rendus dans des teintes primaires vives, le réduisant à un archétype. Le pistolet, rendu dans des tons gris et roses feutrés, contraste fortement tout en s'intégrant parfaitement à la composition. Cette sérigraphie artisanale témoigne de la maîtrise de Cornellà dans l'art de la superposition de couleurs plates, une technique classique de l'impression d'art ici réinterprétée au service d'un commentaire contemporain. L'ironie moderne encapsulée par l'absurdité visuelle « Selfie Gun Blue » n'est pas qu'une simple plaisanterie visuelle ; c'est une réflexion percutante sur le détachement social. Cornellà utilise une esthétique joyeuse pour critiquer des problèmes bien réels : le narcissisme, la désensibilisation et la marchandisation de l'identité dans l'espace numérique. À travers le Street Pop Art et le graffiti, il confronte le spectateur à des vérités dérangeantes, dissimulées sous des apparences lisses. Son œuvre a trouvé un écho international, dans les galeries, les livres et les installations publiques, car elle force à se confronter aux absurdités des comportements modernes en utilisant précisément les codes visuels qui nous sont devenus familiers et rassurants. Cette œuvre, comme une grande partie du travail de Cornellà, exige non seulement une observation attentive, mais aussi une introspection, incitant le spectateur à s'interroger sur les implications cachées de chaque sourire filtré.

    $3,500.00

  • Coronavirus Quarantine Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber

    Saber Étiquette autocollante spéciale quarantaine coronavirus, illustration originale de Saber

    Quarantaine liée au coronavirus : œuvre originale et multi-tags, réalisée au marqueur/dessin sur une étiquette d'avertissement par la légende du graffiti Saber, artiste de rue urbain. Marqueur signé 2020 Original Coronavirus Quarantine Jaune Biohazard Slap Up Graffiti Art Tag 7x5 Multi Tagged on High Visibility Virus Covid-19 Warning Label Rouge, Violet et Argent Marqueur. Faire face à une crise mondiale grâce au pop art urbain L'œuvre originale de Saber, « Coronavirus Quarantine », réalisée au marqueur et recouverte de multiples tags, capture l'esprit d'une époque dominée par la pandémie. Signée et datant de 2020, cette œuvre est bien plus qu'un simple graffiti : c'est un document historique qui immortalise un moment où le monde était aux prises avec le défi sans précédent de la COVID-19. Saber, figure influente de la scène graffiti, s'empare d'une étiquette jaune fluo de risque biologique, symbole désormais omniprésent du virus, et la transforme en une toile. Ses dimensions, 18 x 13 cm, peuvent paraître modestes, mais son impact est immense. Par l'utilisation de tags vibrants et chaotiques qui se superposent à l'avertissement clair « Coronavirus Quarantine », Saber détourne le message alarmiste de l'étiquette, invitant à une réflexion sur la nature de la pandémie qui dépasse la simple peur et la prudence. Cette œuvre constitue un commentaire profond sur les enjeux mondiaux durant la crise de la COVID-19. Les tags de l'artiste de graffiti détournent l'usage des étiquettes d'avertissement, objets censés signaler un danger et inciter à l'obéissance. Ces tags, souvent perçus comme un acte de rébellion dans l'espace public, remettent ici en question le discours dominant sur la pandémie en conférant une dimension individuelle et humaine à l'étiquette d'avertissement, par nature impersonnelle et clinique. L'impact de l'art de Saber dans le contexte du pop art urbain Dans le contexte du street art, l'œuvre « Coronavirus Quarantine » de Saber se distingue comme un reflet poignant de notre époque. Le street art a toujours eu cette capacité unique à interpeller son public de manière directe et urgente. Ici, l'œuvre exprime visuellement l'angoisse collective, la confusion et la résilience vécues pendant les périodes de confinement. La juxtaposition de tags de graffiti formels, presque anarchiques, dans l'œuvre de Saber témoigne de la nature incontrôlée de la réaction du public face à la pandémie : ordre et désordre, obéissance et rébellion. L'année 2020 restera marquée par ses bouleversements majeurs en matière de santé, d'économie et de société à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, le street art et les graffitis comme celui de Saber deviennent des symboles de résistance et des témoignages de la résilience humaine. L'étiquette « risque biologique », autrefois simple panneau fonctionnel, est recontextualisée en une œuvre d'art qui provoque, interroge et perdure, à l'image de l'esprit humain face aux épreuves de la pandémie. Saber, l'artiste américain à l'origine de cette œuvre marquante, a une fois de plus prouvé pourquoi il est considéré comme une légende du graffiti. Sa capacité à capter l'air du temps et à le traduire en un art à la fois provocateur et introspectif garantit la pertinence et la résonance de son travail, non seulement au sein de la communauté du street art, mais aussi auprès de ceux qui découvrent son art dans ces mêmes espaces publics si profondément transformés par la pandémie de coronavirus.

    $70.00

  • Tomato Pop Off-White HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM blanc cassé « Tomato Pop » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique HPM blanc cassé « Tomato Pop » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante, on trouve la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Off-White HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, illustrant la fusion du quotidien et de l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit non seulement dans l'héritage du pop art, mais fait également écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'œuvre « Tomato Pop Off-White HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.

    $4,332.00

  • Coffee Shop Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Coffee Shop Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Workers Rights Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie grand format des droits des travailleurs par Shepard Fairey OBEY

    Droits des travailleurs - Sérigraphie grand format en édition limitée, tirée à la main en 4 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni avec bords frangés à la main, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie quatre couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni. 76 x 102 cm. Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée à 100 exemplaires. La photo de Jim Marshall a été prise au Capitole de l'État de Californie à Sacramento après que Charles Chavez a achevé sa marche de 480 kilomètres en faveur des droits des travailleurs agricoles. Jim a immortalisé Chavez dans une pose qui reflète la vision et le leadership qu'il incarnait véritablement.

    $4,011.00

  • Ledger Joker Construction Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture de panneau de rue Ledger Joker Construction par RD-357 Real Deal

    Heath Ledger Joker Construction Zone Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal One a Kind Artwork on Real Metal NYC New York Construction Zone No Trespassing Street Sign by Graffiti Art Pop Artist. Peinture originale signée, réalisée en 2012, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur panneau de signalisation « Zone de construction – Défense d’entrer » de New York (24 x 24 pouces) . Le Joker, interprété par Heath Ledger dans le film Batman, regarde le spectateur. Étiquette RD rouge rouille. Le Joker d'Heath Ledger de RD-357 : une fusion de street art pop et d'iconographie L'œuvre originale de RD-357, alias Real Deal, intitulée « Heath Ledger Joker Construction Zone », une peinture de rue qui capture l'essence du pop art urbain. Elle utilise de manière provocatrice un panneau de signalisation public détourné à des fins artistiques. Créée en 2012, cette œuvre mixte, réalisée à l'acrylique et à la bombe aérosol, transforme un panneau « Défense d'entrer » de chantier new-yorkais en une toile représentant le célèbre ennemi de Batman, incarné par Heath Ledger. Cette performance interpelle et captive le spectateur. Contextualisation de l'approche artistique de RD-357 RD-357, artiste dont le véritable nom reste un mystère, fidèle à l'esprit d'anonymat propre au street art, est connu pour ses interprétations percutantes de figures de la pop culture sur des supports non conventionnels. Cette œuvre en particulier, mesurant 61 x 61 cm, témoigne de la versatilité du street art et de sa capacité à repousser les limites traditionnelles. RD-357 s'inspire de l'esprit anarchique du Joker, utilisant un symbole de loi et d'ordre – un panneau de chantier – pour dépeindre une image de chaos et de rébellion. L'ironie est frappante : le panneau, qui interdisait autrefois l'accès à une propriété privée, invite désormais le spectateur à une interaction personnelle, voire provocatrice, avec l'œuvre. Symbolisme et impact de l'illustration du Joker de RD-357 Cette œuvre n'est pas un simple portrait ; c'est une prise de position. En choisissant le Joker d'Heath Ledger, RD-357 puise dans la conscience collective d'une société fascinée par l'archétype de l'anti-héros. L'interprétation du Joker par Ledger a été célébrée à titre posthume, et sa mort en 2008 a laissé une empreinte culturelle que RD-357 exploite dans cette œuvre. La juxtaposition de la figure du Joker sur fond de panneau de chantier new-yorkais en dit long sur les courants chaotiques qui sous-tendent l'ordre apparent de la vie urbaine. L'utilisation de techniques mixtes, avec de l'acrylique et de la peinture aérosol, souligne la nature brute et viscérale du street art, tout en rendant hommage à la vitalité du pop art. Le regard du Joker, associé aux couleurs vives et alarmantes du panneau de chantier, crée une présence à la fois troublante et magnétique. Cette interaction oblige le public à réfléchir aux différentes strates de sens de l'œuvre – de la transformation d'un espace public en un moyen d'expression personnelle au dialogue entre l'art et le spectateur qui remet en question les normes sociétales et la définition même de l'espace public. En conclusion, le Joker d'Heath Ledger, réalisé par RD-357 sur un panneau de chantier new-yorkais, illustre de façon remarquable comment le street art peut fusionner iconographie culturelle et message subversif. À travers cette œuvre, l'artiste immortalise un personnage de film culte et interroge les notions d'autorité, de propriété et le rôle de l'art dans le débat public. Cette œuvre unique témoigne du pouvoir du graffiti à redéfinir les espaces et à susciter la réflexion, bien après que la peinture ait séché.

    $2,626.00

  • Hello Kitties AP Archival Print by Matthew Grabelsky

    Matthew Grabelsky Hello Kitties AP Archival Print par Matthew Grabelsky

    Estampe d'art en édition limitée Hello Kitties AP Archival Pigment Fine Edition sur papier Signa Smooth 300 g/m² par l'artiste Matthew Grabelsky, légende du street art pop graffiti. Épreuve d'artiste AP 2021 Signée et marquée AP 30x35,5 Édition limitée de Chatte Mère avec Chatons stylisés Hello Kitty sous forme humanisée dans le métro Sur impression grand format. En explorant l'univers éclectique de l'art contemporain, on découvre souvent des mélanges audacieux de réalité et d'imagination. C'est le cas de « Hello Kitties » de Matthew Grabelsky. Cette œuvre d'art raffinée marie avec brio l'esthétique urbaine du street art à la nostalgie ludique de la culture pop, offrant un tableau fantaisiste sur fond de rame de métro. Grabelsky, figure reconnue du street art et du graffiti, démontre son talent pour insuffler des éléments fantastiques aux scènes du quotidien. L'œuvre, réalisée avec minutie à l'aide de pigments d'archivage sur papier Signa Smooth 300 g/m², occupe une généreuse surface de 30 x 35,5 cm. La figure centrale, une chatte à l'air serein et aux yeux bleus perçants, structure la composition. Mais ce sont ses compagnons – trois chatons vêtus de tenues Hello Kitty – qui insufflent à la scène une touche d'irrévérence espiègle. Ces personnages, vêtus de survêtements rose vif, dégagent une innocence enfantine, un contraste saisissant avec le décor banal du métro. Leur apparence humanisée, juxtaposée à des traits félins, interroge la perception de la réalité du spectateur, l'incitant à explorer les profondeurs de son imagination. Sortie en tant qu'épreuve d'artiste en 2021, « Hello Kitties » témoigne de la vision artistique unique de Grabelsky. Chaque tirage est signé et marqué AP, ce qui en rehausse la valeur et l'exclusivité. L'œuvre invite les spectateurs à suspendre leur incrédulité et à s'émerveiller devant l'extraordinaire, tout en se remémorant une icône de la culture pop. C'est une célébration du surréalisme au cœur de l'ordinaire, illustrant le pouvoir transformateur de l'art.

    $894.00

  • Dangerous When Wet Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Gold 1

    Saber Étiquette autocollante Slap-Up « Dangerous When Wet », illustration originale de Saber

    Autocollant « Dangerous When Wet » Slap-Up Label, illustration originale de Saber, dessin original au marqueur permanent sur autocollant brillant à effet flamme par un artiste de graffiti, œuvre d'art urbain moderne. Tag original Slap Up Graffiti Art signé en 2020, format 4x4, réalisé au marqueur sur l'étiquette Dangerous When Wet (autocollant Uline S-176). En parfait état. Remettre en question les conventions avec le pop art urbain La série « Dangerous When Wet Label Uline S-176 Sticker », créée par le célèbre graffeur Saber (de son vrai nom Ryan Weston Shook), représente un point de rencontre fascinant entre innovation dans le street art et messages de prévention. La collection 2020 de Saber, composée d'œuvres de 10 x 10 cm réalisées au marqueur, incarne l'essence même du street art pop et du graffiti. Elle détourne les étiquettes d'avertissement, initialement destinées à signaler un danger potentiel, en les transformant en supports qui interrogent et suscitent la réflexion sur les risques inhérents à notre quotidien et sur la nature des menaces perçues. Fluidité et permanence dans l'art de Saber Les étiquettes d'avertissement choisies par Saber sont traditionnellement conçues pour alerter sur les dangers physiques immédiats des substances réagissant avec l'eau. Cependant, en y intégrant sa signature, Saber invite à un dialogue sur la fluidité de l'art et sa capacité à marquer durablement les paysages, tant physiques que culturels. Par le biais du tag, ces autocollants, qui servaient autrefois un seul but utile, deviennent une réflexion sur la juxtaposition du danger et de la beauté, de l'impermanence et de la pérennité. Ceci touche au cœur même de l'éthique du graffiti : créer un art capable de résister aux intempéries, à l'image des substances contre lesquelles les étiquettes originales mettent en garde. Sabre et affirmation de la présence artistique Chaque tag original signé, véritable œuvre de graffiti, est une affirmation de présence, une déclaration d'identité artistique dans un espace traditionnellement réservé aux avertissements et aux interdictions. Le choix du sticker « Dangereux lorsqu'il est mouillé » résonne particulièrement fort cette année, marquée par des défis mondiaux, où la métaphore du danger lorsqu'il est mouillé peut s'étendre aux idées, mouvements et expressions qui gagnent en ampleur et en puissance au contact des mutations sociales et politiques. En explorant ce thème, Saber utilise le langage du street art et du graffiti pour appréhender la complexité de la communication dans l'espace public. Son œuvre mérite d'être reconnue pour son esthétique et sa capacité à interagir avec les messages inscrits dans notre environnement et à les transformer. Figure respectée du street art, Saber repousse sans cesse les limites de l'interaction artistique avec la société et de son impact sur celle-ci. Chacune de ses créations est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est un défi, une interrogation, une affirmation, le tout symbolisant le pouvoir et le potentiel du street art à recontextualiser et redéfinir les symboles qui nous entourent.

    $16.00

  • These Violent Delights Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $493.00

  • Motel Hotel Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Motel Hotel Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • 2Vth Revolution Under Construction AP Artist Proof Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin 2Vth Revolution Under Construction AP Artist Proof Giclee Print par Marwan Shahin

    Œuvre d'art « 2Vth Revolution Under Construction », impression giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton, par l'artiste de graffiti pop culture Marwan Shahin. « Révolution en construction » 2018 77,7 x 63,5 cm (30,6 x 25 pouces) Giclée sur papier coton. Chaque tirage est signé, numéroté et marqué.

    $863.00

  • Quarantine Neon Orange Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Orange 2

    Saber Étiquette autocollante orange fluo « Quarantaine » - Illustration originale par Saber

    Étiquette d'expédition haute visibilité avec marquage original, peinture/dessin au marqueur, par la légende du graffiti Saber, artiste de rue urbain. 2020 Marqueur Signé Collection Quarantine Slap Up Graffiti Art Tag 6.5x3 Tagué sur Virus Covid Quarantine Étiquette d'avertissement orange fluo haute visibilité.

    $44.00

  • Health Hazards Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Green 1

    Saber Étiquette autocollante « Dangers sanitaires » – Illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante « Risques sanitaires » - Illustration originale de Saber - Dessin original au marqueur permanent sur autocollant d'avertissement brillant par un artiste de graffiti - Œuvre d'art de rue moderne. Tag original Slap Up Graffiti Art signé 2020, 4x4, marqueur, étiquette d'avertissement de danger pour la santé, l'inflammabilité, l'instabilité, Uline S-724. En parfait état. Alchimie artistique sur des terrains dangereux La transformation d'objets ordinaires en spectacles visuels est une caractéristique du Street Pop Art et du graffiti. Dans cette optique, l'œuvre « Health Hazards Slap-Up Label Sticker » de Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, originaire des États-Unis, se distingue par une fusion captivante entre l'iconographie des étiquettes d'avertissement et l'art du graffiti. Créées en 2020, ces œuvres symbolisent la manière dont les graffeurs détournent des objets du quotidien, tels que les étiquettes d'avertissement relatives aux risques sanitaires, d'inflammabilité et d'instabilité, pour exprimer des idées fortes à travers l'art. Les dessins originaux au marqueur permanent réalisés par Saber sur ces autocollants fléchés brillants témoignent de l'ingéniosité du genre et de sa capacité à insuffler une nouvelle vie et une nouvelle signification à des matériaux ordinaires. Symbolisme et signification dans l'œuvre de Saber L'art de Saber sur les autocollants de signalisation est particulièrement poignant. Le message de prudence et de danger inhérent à ces autocollants contraste avec la nature libre et expressive des tags de Saber. Ce contraste n'est pas seulement esthétique, mais aussi symbolique, suggérant peut-être les risques et les dangers inhérents à la création de graffitis. Dans la jungle urbaine, le graffeur est à la fois créateur et transgresseur, et l'œuvre de Saber capture parfaitement cette dualité. L'utilisation de couleurs vives et contrastées sur les symboles de danger n'obscurcit pas l'avertissement, mais invite au contraire le spectateur à réfléchir aux différentes strates de sens de l'œuvre. Reflets de 2020 dans le Street Pop Art L'année 2020 ne fut pas une année comme les autres dans les annales de l'histoire, mais un tournant pour les sociétés du monde entier. Les graffitis originaux et percutants de Saber, apposés sur ces autocollants de santé et de danger, reflètent une année marquée par des bouleversements mondiaux et une réévaluation des notions de sécurité et de danger. Dans ses créations de 10 x 10 cm réalisées au marqueur, Saber capture l'esprit d'une époque où le monde était aux prises avec des crises sanitaires et une instabilité sociale. En signant chaque œuvre, Saber en revendique non seulement la paternité, mais ancre également son travail dans le temps et l'espace, offrant une trace indélébile – au sens propre comme au figuré – d'un moment précis, à travers le prisme du street art et du graffiti.

    $16.00

  • Time Off Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly What Party Figure - Orange Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Achetez What Party Figure - Orange Limited Edition Vinyl Art Toy Sculpture Oeuvre de collection par le légendaire artiste moderne Kaws. 2020 Épuisé COVID Open Edition Taille 5.1x11.3x3.7 Pied imprimé neuf dans la boîte Chum se demande ce qui est arrivé aux fêtes en 2020 ?

    $1,015.00

  • Gold Crowbar by Ben Baller

    Ben Baller Pied-de-biche en or de Ben Baller

    Barre de force Ben Baller, édition limitée, en aluminium moulé sous pression, objet d'art de collection, œuvre de l'artiste et designer Ben Baller. Barre de fer dorée en aluminium moulé sous pression, édition limitée 2021. Pièce d'art. Dimensions : 35,6 x 3,8 x 0,5 cm. Barre de fer dorée de luxe par Ben Baller. Neuve en boîte. Fusion du pop art urbain et du graffiti dans Crowbar en édition limitée de Ben Baller Le street art, le pop art et le graffiti représentent des formes d'expression artistique vibrantes et souvent rebelles, omniprésentes dans les paysages urbains et recherchées par les collectionneurs contemporains. Ben Baller, artiste et designer de renom, s'est aventuré dans cet univers avec son pied-de-biche en aluminium moulé sous pression teinté or, en édition limitée. Cet objet allie harmonieusement fonctionnalité et attrait du luxe. Fabriqué avec précision, ce collector est bien plus qu'un simple outil : c'est une pièce maîtresse qui témoigne de la culture du luxe au sein du street art. Le pied-de-biche, mesurant 35,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, illustre parfaitement la manière dont les objets du quotidien sont réinterprétés à travers le prisme artistique. La teinte dorée ajoute une touche de luxe et transforme le pied-de-biche en un objet d'art convoité, interrogeant la perception de la valeur et de l'utilité. Sorti en 2021, le pied-de-biche de Ben Baller est devenu un objet de convoitise pour les amateurs d'art et les collectionneurs de street art. Le choix du matériau – l'aluminium moulé sous pression – est significatif. Elle symbolise la robustesse et la durabilité industrielles tout en permettant un haut niveau de détail et une finition lisse qui met en valeur la teinte dorée. Symbolisme et esthétique dans la démarche artistique de Ben Baller La présentation du pied-de-biche, neuf dans sa boîte, évoque le lancement d'un produit, suscitant l'anticipation et la nouveauté souvent associées à la sortie d'éditions limitées de vêtements ou de baskets streetwear. Cependant, en présentant un outil traditionnellement lié au travail manuel et aux cambriolages, Baller subvertit les attentes et élève le pied-de-biche au rang d'œuvre d'art. Cette pièce de Ben Baller n'est pas qu'un simple objet isolé ; elle constitue un commentaire sur la rencontre entre culture urbaine et luxe. Elle aborde des thèmes récurrents dans le Street Pop Art et le graffiti, tels que le consumérisme, la richesse et la réappropriation d'objets du quotidien en objets de désir. En recouvrant un outil brut et robuste d'une luxueuse teinte dorée, Ben Baller invite à réfléchir aux contrastes entre culture populaire et culture savante, entre la rue et l'élite. Ce pied-de-biche, désormais inadapté à son usage initial, devient le symbole du pouvoir transformateur de l'art. Il explore comment le contexte et la présentation peuvent redéfinir la valeur et la signification intrinsèques d'un objet. Valeur de collection et impact culturel du pied-de-biche de Ben Baller Le caractère exclusif de cette œuvre, éditée en série limitée, renforce son attrait, comme c'est souvent le cas pour la rareté dans le monde de l'art. Les collectionneurs sont attirés par la beauté intrinsèque de la pièce et par la valeur culturelle qu'elle représente. Posséder un pied-de-biche de Ben Baller, c'est posséder un fragment de l'air du temps – un lien tangible avec le pouls du Street Pop Art contemporain. L'impact culturel de telles œuvres est considérable, dépassant souvent le cadre du monde de l'art pour imprégner la mode, la musique et les modes de vie. Le pied-de-biche de Ben Baller fait le lien entre ces univers, façonné par un artiste dont le nom est synonyme de frontières floues entre l'art et la vie. Dans le vaste récit du Street Pop Art, le pied-de-biche de Ben Baller est une contribution majeure. C'est une œuvre d'art qui capte l'attention, suscite la réflexion et incarne l'esprit d'un mouvement qui continue de remettre en question et de redéfinir notre compréhension de l'art et de sa place dans la société. Dans toute sa splendeur dorée, le pied-de-biche n'est pas seulement un objet, mais un artefact culturel, un fragment d'histoire et un clin d'œil au dialogue permanent entre la culture de rue et les salles sacrées des galeries d'art.

    $178.00

  • Big Twinkie Ghostbusters Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Green Power Factory Blue Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey

    $384.00

  • Smurfs Black Skateboard Art Deck by Supreme

    Supreme Skateboard Art Deck Schtroumpfs Noir par Supreme

    Planche de skateboard Supreme Schtroumpfs - Édition limitée noire - Illustration de la marque Supreme La collaboration très attendue entre Supreme et les Schtroumpfs est sortie lors de la sixième semaine de la collection automne/hiver 2020 de la marque. La planche de skateboard Supreme Schtroumpfs est sortie le 1er octobre 2020. Cette planche ornée du logo emblématique de Supreme pourrait bien devenir l'une des plus recherchées et présente des illustrations classiques des Schtroumpfs associées à ce logo iconique.

    $359.00

  • Monkey Business Art Toy by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Jouet d'art d'affaires de singe par Joe Ledbetter

    Monkey-Business, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue Joe Ledbetter. Édition limitée 2015 à 500 exemplaires. Format de l'œuvre : 10x8. Affiché dans la boîte PDG ? Salarié ? Quoi qu’il en soit, Monkey est prêt pour la course effrénée du monde des affaires avec son costume et son air renfrogné habituel. Il est accompagné d’un oiseau autoritaire qui lui ordonne de gagner de l’argent.

    $200.00

  • Sale -15% Word Original Mixed Media Sculpture by Skewville

    Skewville Word Original Mixed Media Sculpture par Skewville

    Œuvre d'art originale Word, technique mixte, bois et clôture de construction, sculpture réalisée par l'artiste de rue graffiti et artiste pop moderne Skewville. Word, début du XXIe siècle. Bois et plastique. 203,2 x 68,6 x 9,5 cm. Signé à l'encre au verso. 2007 Légères salissures superficielles ; quelques débris organiques dans certains coins.

    $2,933.00 $2,493.00

  • Cash Monster Wood Cut HPM Mixed Media Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Cash Monster Wood Cut HPM Mixed Media Print par Denial - Daniel Bombardier

    Cash Monster, œuvre originale peinte à la main, technique mixte à la bombe aérosol sur panneau de bois découpé au laser, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial En substance, Denial satirise la réalité que lui et nous vivons à travers certains des symboles les plus emblématiques de la culture occidentale. Il utilise des produits culturels pour dénoncer le système qui les a engendrés. De ce fait, il les recontextualise et les transforme, de produits commerciaux, en un héritage culturel.

    $2,004.00

  • Sale -15% Cup & Brushes Original Ceramic Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Tasse et pinceaux Sculpture originale en céramique par Joshua Vides

    Tasse et pinceaux, sculpture originale en céramique peinte à la main par Joshua Vides, série Shattered Dreams, œuvre d'un artiste de rue spécialisé dans le graffiti. Sculpture originale signée de 2023, pièce unique en céramique et peinture acrylique , format 3x10, logo BMW sur une grande tasse fine contenant des pinceaux ayant servi à peindre des couleurs vives. Tasses et pinceaux par Joshua Vides : Commentaire artisanal sur l’art urbain pop et le graffiti « Cup & Brushes » est une sculpture en céramique originale de Joshua Vides, créée en 2023. Peinte et sculptée à la main, cette pièce unique fait partie de sa série « Shattered Dreams ». Haute de 25 cm et large de 7,5 cm, elle est composée de céramique et de peinture acrylique. Elle représente un gobelet de peintre stylisé, rempli de pinceaux trempés dans différentes couleurs. L'objet est orné d'un logo BMW déformé, rendu avec le trait noir et blanc caractéristique de Vides et son aspect imparfait, presque caricatural. Il en résulte une fusion satirique entre image de marque et réalisme d'atelier, réalisée sous une forme statique en céramique, mais qui résonne de l'énergie vibrante et subversive du street art et du graffiti. La sculpture frappe d'emblée, apparaissant comme un objet du quotidien figé dans le temps. Le gobelet haut et fin imite un récipient standard en plastique ou en verre, typique de l'atelier d'un artiste, ici transposé dans la céramique. À l'intérieur, cinq pinceaux, chacun trempé dans une couleur primaire différente, émergent, leurs angles et leurs pointes variant, comme figés en pleine utilisation. Des éclaboussures de peinture ornent les manches des pinceaux, évoquant des actions, des mouvements et une présence humaine passés. Le logo BMW, volontairement imprécis, semble dessiné d'une main irrégulière, suggérant une critique ou une pointe d'humour plutôt qu'une admiration. Vides métamorphose le symbolisme des entreprises en une texture malléable, déstabilisant son autorité ostentatoire en le réinsérant dans l'environnement brut du travail créatif. Tension matérielle et commentaire visuel Joshua Vides est connu pour sa capacité à distordre la réalité à travers des formes sculpturales aux allures d'esquisses, aplatissant des objets tridimensionnels en représentations caricaturales. Dans « Cup & Brushes », cette illusion visuelle est secondaire par rapport à la texture et au concept. Les surfaces en céramique brillante sont rehaussées de coulures, de taches et de coups de pinceau, célébrant le désordre de la création tout en pointant du doigt la culture de l'image lisse qui occulte souvent le travail. En peignant le logo d'une voiture de luxe sur une tasse utilitaire servant à nettoyer les pinceaux, Vides crée un contraste saisissant entre aspiration et effort, entre fantasme consumériste et réalité créative. Ce type de subversion visuelle est au cœur du Street Pop Art et du graffiti. Vides utilise la matérialité de la sculpture pour interroger la valeur perçue de la marque par rapport au processus. Les pinceaux, outils souvent négligés dans la création du spectacle, deviennent le spectacle lui-même. La tasse, humble et fonctionnelle, devient alors un piédestal pour la critique. En figeant une scène d'atelier dans la céramique, Vides invite les spectateurs à s'interroger sur ce qui est glorifié et ce qui est caché derrière un design soigné et une image de marque mondiale. Joshua Vides et le langage de la ligne en trois dimensions Joshua Vides est reconnu internationalement pour ses transformations monochromes, dans un style bande dessinée, d'objets du quotidien, d'environnements et de collaborations de mode. Si nombre de ses installations utilisent des lignes nettes et des contrastes marqués pour simuler la bidimensionnalité, « Cup & Brushes » met en avant la texture, la couleur et le volume. Cette œuvre marque une évolution significative dans sa pratique : il ne se contente plus de contours plats, mais construit une critique émotionnelle et culturelle à travers l'objet et la forme. La série « Shattered Dreams », dont est issue cette sculpture, explore en continu l'interaction entre ambition, identité, finalité artistique, capitalisme et fidélité à la marque. L'emblème BMW, déformé et placé négligemment, symbolise les thèmes plus larges de la consommation et du rêve de réussite. La sculpture suggère que derrière chaque marque prestigieuse se cache un assemblage désordonné de pinceaux : utilisés, trempés, tachés et réutilisés dans une quête d'expression créative. Tasses et pinceaux : protestation statique et hommage artistique Cup & Brushes est bien plus qu'une nature morte rendant hommage aux outils : c'est un poème sculptural sur le travail invisible qui sous-tend la culture visuelle. L'œuvre invite le spectateur à regarder au-delà du logo, au-delà de l'espace épuré de la galerie, pour pénétrer dans l'atelier de l'artiste, où les objets ne sont sacrés que lorsqu'ils sont signés, ni valorisés tant qu'ils ne sont pas vendus. Joshua Vides fait émerger cette tension, la capturant dans la céramique et la scellant dans l'esthétique du Street Pop Art et du graffiti. Cette sculpture nous rappelle que même le luxe naît du labeur, et que chaque coup de pinceau recèle une histoire digne d'être sculptée.

    $1,782.00 $1,515.00

  • Shell Gas Station Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Shell Gas Station Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Joy The Delivery Kid Art Toy by Mighty Jaxx

    Mighty Jaxx Jouet artistique Joy The Delivery Kid par Mighty Jaxx

    Joy The Delivery Kid, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Mighty Jaxx x DHL. Figurine d'art en vinyle 4,5 pouces, édition limitée 2021, 5 visages interchangeables « La joie malgré la distance » Voici Joy, le petit livreur. Inspirée des emblématiques boîtes jaunes et rouges de DHL, cette figurine expressive arbore une expression pour chaque étape de la livraison ! De l’air inquiet (« Oh, c’est lourd ! ») à la joie immense (« C’est livré ! »), Joy est le compagnon de livraison idéal. Que vous réserve un colis Mighty Jaxx ? Du bonheur ! Rien de tel que d’ouvrir cette boîte jaune et rouge et d’y découvrir sa figurine collector en édition limitée. En collaboration avec notre partenaire de livraison DHL, la collection « Joy Across The Distance » explore toutes les émotions positives que traverse une figurine collector durant son voyage jusqu’à chez vous. Alors, découvrez ces modèles exclusifs qui vous apporteront du bonheur directement entre les mains.

    $165.00

  • New Clear Power Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey

    $530.00

  • Money and Power- Yellow Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Money and Power - Sérigraphie jaune par Cleon Peterson

    Argent et pouvoir - Sérigraphie monochrome jaune tirée à la main sur papier Arches Rag 290 g/m² à bords frangés, par l'artiste Cleon Peterson, œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. « L’argent et le pouvoir sont devenus les principaux moteurs du monde moderne, nous entraînant vers une société corrompue. L’époque où nos dirigeants défendaient les intérêts du peuple est révolue, remplacée par l’homme fort qui étouffe toute dissidence pour rétablir l’ordre. L’argent fait élire les dirigeants ; en retour, ils ont une dette envers le peuple qui les a portés au pouvoir, instaurant ainsi notre nouvelle politique publique fondée sur l’avidité et le capitalisme mafieux. Nous acceptons peu à peu la corruption, le droit s’estompe et l’on commence à penser que la démocratie et une société juste et équitable n’ont jamais été qu’une illusion, un rêve du passé qui n’a jamais vraiment existé. » – Cleon Peterson « Argent et Pouvoir » de Cleon Peterson – Sérigraphie Édition Jaune, style Street Pop Art et Graffiti « Money and Power » de Cleon Peterson est une sérigraphie monochrome, tirée à la main et d'une force visuelle saisissante, produite dans une édition jaune éclatante. Créée en 2022 en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 75 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 45,7 cm est imprimée sur du papier Arches 290 g/m² aux bords frangés à la main, renforçant son authenticité brute et artisanale. Sur un fond jaune saturé, les silhouettes noires de personnages en uniforme défilent à l'unisson sous une bannière ornée d'un dollar. Cette formation agressive d'agents anonymes et armés symbolise l'imbrication du capital et de l'autorité, forces qui façonnent la vie moderne. Le contraste du noir sur le jaune accentue l'urgence du message, évoquant les panneaux de signalisation et les avertissements industriels, et reflétant les dangers d'un pouvoir sans contrôle. C'est une affirmation audacieuse, directe et délibérément sans ambiguïté dans sa critique des systèmes politiques et économiques. La protestation visuelle de Cleon Peterson contre le capitalisme gangster L'artiste américain Cleon Peterson, né en 1973, est reconnu pour ses œuvres qui mettent à nu les mécanismes de domination, de soumission et de violence systémique. Dans Money and Power, il aborde ce qu'il nomme le capitalisme mafieux, la fusion des intérêts financiers et de l'autoritarisme. Cette édition jaune n'est pas une simple variation esthétique ; elle amplifie la force du message. Les personnages, dénués d'individualité, agissent non pas comme des fonctionnaires ou des protecteurs, mais comme les exécutants d'un ordre économique corrompu. Chaque personnage, une main saluant et l'autre tenant une arme à feu, défile sans dévier sous une bannière où l'argent est l'emblème. L'utilisation par Peterson de la répétition militarisée dénonce la déshumanisation qui survient lorsque la loyauté s'achète et que la dissidence est étouffée par la force. La simplicité visuelle masque un message profondément complexe : la société a dévié des idéaux démocratiques pour adopter une structure où la valeur de la vie se mesure au prix du pouvoir. Symbolisme et exécution dans l'édition sérigraphiée jaune Le choix du fond jaune pour cette édition joue un rôle crucial dans le renforcement du propos thématique. Le jaune, généralement associé à la visibilité et à l'avertissement, confère une clarté saisissante à l'unité troublante des figures. Il oblige le spectateur à se confronter directement à l'image, sans distraction ni ambiguïté. La technique artisanale et le procédé de sérigraphie monochrome garantissent à chaque tirage la présence physique de la vision de l'artiste, s'opposant ainsi à la neutralité numérique. Le papier frangé à la main ajoute une imperfection organique qui contraste avec la rigidité mécanique des manifestants, soulignant la tension entre artisanat individuel et conformisme institutionnel. L'ensemble de la composition fonctionne comme un manifeste visuel, présentant un monde où l'argent n'est pas un simple outil, mais un étendard sous lequel la violence, l'obéissance et la corruption sont normalisées. L'argent et le pouvoir, une œuvre emblématique du street art pop et du graffiti. « Money and Power » s'inscrit pleinement dans la tradition du street art et du graffiti. L'œuvre communique une urgence politique par un langage visuel direct, puisant ses racines dans les origines contestataires du graffiti et l'iconographie audacieuse du pop art. Le travail de Peterson remet en question les systèmes d'autorité en confrontant les spectateurs à des vérités dérangeantes, utilisant l'art non comme ornement, mais comme outil de perturbation. Cette édition jaune condense la désillusion contemporaine en une image inoubliable, illustrant l'érosion de la démocratie lorsque le capital devient le pouvoir suprême. À l'instar des œuvres les plus marquantes de Peterson, elle n'invite pas à la contemplation silencieuse, mais exige une prise de conscience et une responsabilisation. Elle se dresse comme un témoignage de protestation à la fois limité et puissant, figé sur papier mais résonnant dans la conscience politique contemporaine.

    $759.00

  • Mild Man-nerd Silkscreen Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Sérigraphie Mild Man-nerd par Dan Christofferson - Beeteeth

    Mild Man-nerd, sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 3 couleurs, 45,7 x 61 cm, extraite de mon exposition « Manners before Mayhem » à la galerie Kayo – Dan Christofferson

    $217.00

  • Panacea Silkscreen Print by MEUBON

    MEUBON Sérigraphie Panacea par MEUBON

    Sérigraphie Panacea de MEUBON, tirée à la main sur papier d'art blanc coquille d'œuf extra-fin, édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 300 œuvres d'art au format 20,25 x 15,75 sérigraphie. ยาตำราหลวง สถานที่จำหน่าย มาตำราหง เภสัชกรรม- Royal Medicine, Lieu de vente, Pharmacie Ma Tamra Hong Panacée par MUEBON – Remède satirique dans l'art urbain pop et graffiti « Panacea » est une sérigraphie en édition limitée de 2022, réalisée à la main par l'artiste thaïlandais MUEBON sur papier d'art Superfine Eggshell White, au format 51,4 x 40 cm. Signée et numérotée à 300 exemplaires, cette œuvre fusionne l'esthétique traditionnelle thaïlandaise avec un vocabulaire satirique propre au street art. La composition imite la mise en page et le ton d'une enseigne de pharmacie thaïlandaise vintage, avec des références typographiques à la médecine royale, des informations sur l'emplacement et des symboles réglementaires. Dans ce cadre, MUEBON insère son personnage emblématique : un oiseau noir espiègle à la posture quasi humaine, prenant soin de rangées de plants de cannabis aux couleurs éclatantes. La juxtaposition de l'autorité de l'État, de la légitimité médicale et de la rébellion populaire est exécutée avec une clarté visuelle chirurgicale et une acuité conceptuelle remarquable. Chaque ligne, chaque fissure, chaque élément graphique contribue à un message plus large sur la légalité, l'hypocrisie et l'évolution des normes culturelles. Symbolisme médicinal et ironie sociopolitique L'utilisation du titre « Panacée » par MUEBON évoque l'idée d'un remède miracle, d'une solution universelle aux maux de la société. Pourtant, l'estampe suggère que ce qui est présenté comme un remède est souvent dissimulé derrière des mécanismes de contrôle et des contradictions. Le personnage, rendu avec une précision de couleur et de personnalité remarquables, arrose des plants de marijuana avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui a banalisé le tabou. L'arrière-plan imite des textures de murs usés et des panneaux défraîchis, suggérant un avis public officiel, désormais détourné. L'écriture thaïe affiche en gras des phrases telles que « ยาตำราหลวง » et « สถานที่จำหน่าย » (Médicament royal et Lieu de vente), tandis que la figure centrale sape le ton bureaucratique par une rébellion punk. Cette collision visuelle est typique de MUEBON : elle mêle un humour caricatural à une critique institutionnelle dans le style du Street Pop Art et du graffiti, et sert à la fois de documentation et de protestation. Technique de sérigraphie et précision esthétique L'estampe est réalisée selon les méthodes traditionnelles de la sérigraphie, ce qui permet à chaque couleur de conserver une saturation intense et une netteté parfaite des contours. Imprimée sur un papier blanc coquille d'œuf extra-fin, la texture subtile de l'œuvre accentue l'effet d'enseigne vintage, renforçant l'illusion de vieillissement et d'usure. La superposition maîtrisée des images – saleté, texte, plantes, timbres et personnages – témoigne de la précision de MUEBON dans la traduction de récits politiques complexes en œuvres d'art vibrantes et accessibles. Riche en codes culturels locaux, l'œuvre est universellement compréhensible, ce qui en fait un exemple remarquable, au sein du Street Pop Art et du graffiti, de la manière dont une voix régionale peut atteindre une résonance internationale grâce à une composition visuelle forte et une clarté thématique. MUEBON et l'anatomie culturelle de la légitimité Panacea n'est pas qu'une simple estampe : c'est un dialogue entre droit, commerce et autonomie individuelle. MUEBON utilise l'humour et une satire teintée de culture pop pour explorer l'évolution des relations en Thaïlande avec le cannabis médical, le contrôle gouvernemental et les tabous culturels. Son oiseau emblématique devient le symbole du citoyen lambda, naviguant dans un système qui légalise sélectivement ce qu'il criminalisait autrefois. L'œuvre fonctionne comme une métaphore visuelle des liens étroits entre pouvoir, propagande et santé publique. Dans le contexte du street art et du graffiti, Panacea propose un récit à plusieurs niveaux, dissimulé sous forme de signalétique publique. Elle suscite le rire, encourage le dialogue et invite les spectateurs à repenser la notion d'autorité lorsqu'elle se réinvente à travers des couleurs vives et des contradictions symboliques. MUEBON confirme ainsi son statut de maître de l'ironie visuelle et de l'analyse culturelle, à travers le prisme de la résistance urbaine.

    $500.00

  • Remnants AP Silkscreen Print by Justin Santora

    Justin Santora Remnants AP Sérigraphie par Justin Santora

    Vestiges - Sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts par Justin Santora, artiste pop art célèbre et rare. Épreuve d'artiste restante, sérigraphie AP de Justin Santora

    $250.00

  • Green Power Factory Red Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Achetez Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue 4 couleurs tirée à la main en édition limitée sur papier crème Speckle Tone par Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 18 x 24 pouces Edition de 350 13 juin 2019 "L'affiche "Endless Power Petrol Palace" est à la fois une célébration et une critique de la propagande graphique séduisante utilisée pour l'industrie pétrolière. J'ai conçu cette impression pour qu'elle ressemble à une publicité vintage célébrant l'abondance de l'Amérique et l'avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit limité, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui contrôlent le pétrole est pratiquement illimité." -Shepard Fairey

    $384.00

  • Chase Bank Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Chase Bank Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Painter Girl Original Pen Collage Drawing by James Wilson

    James Wilson Painter Girl Original Pen Collage Dessin par James Wilson

    Dessin original de James Wilson, représentant une jeune fille peintre dans un style pop moderne et urbain. Ce dessin au stylo à bille et collage est réalisé sur papier d'art. Dessin original signé, 2022. Stylo à bille, papier découpé, journal et collage. Dimensions : 14,9 x 21 cm. Sortie : 10 février 2022. L'expression « hors réseau » véhicule une vision romantique de l'autosuffisance, du retour à la nature et à une époque plus simple, occultant souvent les aspects parfois oubliés de la sortie de sa zone de confort. Cette série d'œuvres peut être perçue comme une suite esthétique et thématique de la précédente collection « Ruptures et Défaillances », centrée sur l'idée d'une relation brisée. Désormais, l'œuvre explore des territoires inexplorés. En s'appuyant sur la technique du dessin au stylo sur papier, l'intégration de la découpe physique de fenêtres dans les pièces les transporte hors du connu et du familier, vers un univers expérimental et inconnu. « Ces œuvres continuent d'explorer l'évasion sous différents angles : le monde numérique de la réalité virtuelle, les espoirs placés dans les cryptomonnaies, le courage que procure l'alcool ou le frisson d'excitation lié aux environnements à haut risque. Toutes offrent une récompense, mais comportent aussi leurs propres risques. C'est en explorant au-delà du confort du connu et du rassurant, sans les filets de sécurité habituels, que l'on découvre le danger et le risque, mais c'est aussi dans l'inconnu que se trouvent le plus grand potentiel et la plus grande capacité d'épanouissement. » – James Wilson

    $533.00

  • Madison Avenue Ape Head Paper Weight Art Object by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Ape Head Paper Weight Art Object par Bape - A Bathing Ape

    Presse-papier tête de singe Madison Avenue, édition limitée, objet d'art de collection, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Bape - A Bathing Ape. 2021 1G72-182-051 / Argent / F Madison Ave New York City Presse-papier en forme de tête de singe représentant la Statue de la Liberté, objet d'art

    $207.00

  • Tomato Pop Green HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM verte « Tomato Pop Green » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique HPM « Tomato Pop Green » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante figure la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Green HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, fusionnant le quotidien et l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit dans l'héritage du pop art tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'estampe « Tomato Pop Green HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.

    $4,332.00

  • Shell PP Archival Pigment Print by Cey Adams

    Cey Adams Impression pigmentaire d'archives Shell PP par Cey Adams

    Épreuves d'imprimerie Shell PP en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par Cey Adams, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'imprimerie PP signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x18 Impression d'archives Shell par Cey Adams « L’idée de ma série Trusted Brands était de revisiter les logos emblématiques de ma jeunesse pour renouer avec des repères familiers. Ces œuvres sont principalement réalisées à partir de papiers de fibres artisanaux d’Inde et du Népal. Je voulais rivaliser avec mes amis qui utilisaient la peinture en aérosol et renouer avec mes racines graffiti, mais sans pour autant suivre la tendance. J’ai pensé qu’il serait intéressant de me lancer le défi d’utiliser un médium inédit, et le collage m’a tout de suite séduit. » – Cey Adams. « Shell » de Cey Adams – Une convergence entre image de marque et art Cey Adams, figure emblématique du graffiti et du pop art urbain, présente une œuvre captivante : « Shell PP Printers Proof Limited Edition ». Cette œuvre fait partie de sa série « Trusted Brands », où il revisite les logos emblématiques qui ont marqué sa jeunesse. L'estampe, un tirage pigmentaire d'archives de 45,7 x 45,7 cm sur papier beaux-arts, témoigne de son exploration du collage, le distinguant de ses contemporains qui privilégiaient la peinture en aérosol. Cette épreuve d'artiste, signée et marquée par Adams, lui confère une valeur exclusive et de collection. Le choix d'Adams d'utiliser des papiers en fibres artisanales d'Inde et du Népal apporte une texture organique qui contraste avec la netteté commerciale du logo Shell. Son œuvre est un clin d'œil à la nostalgie et un dialogue entre passé et présent, consumérisme et artisanat. L'œuvre « Shell » illustre la capacité d'Adams à innover tout en puisant dans ses racines graffiti et en repoussant les limites de son expression artistique. Selon Adams lui-même, son parcours universitaire a été un véritable défi pour s'affranchir des normes du graffiti. Sa série « Trusted Brands », notamment l'estampe « Shell », reflète cette quête personnelle et artistique visant à établir un lien unique avec des symboles familiers, incarnant l'essence du pop art moderne dans le paysage urbain.

    $913.00

  • Respect Archival Print by BG183

    BG183 ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $242.00

  • It's A Spaceship by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Madison Avenue Paper Weight Art Object by Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Madison Avenue Paper Weight Art Object par Bape - A Bathing Ape

    Presse-papier Madison Avenue, objet d'art en édition limitée, œuvre de collection créée par l'artiste de graffiti urbain Bape. 2021 1G72-182-195 / Transparent / F Madison Ave New York City Presse-papier Objet d'art

    $135.00

  • 7-Eleven Store Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One 7-Eleven Store Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

Business Jobs & Work Graffiti Street Pop Artwork

Représenter la routine du monde de l'entreprise à travers le pop art et le graffiti urbains

Le monde trépidant des affaires, du travail et de l'emploi a souvent servi de terreau fertile aux artistes, notamment dans les domaines du street art et du graffiti. Ces formes d'expression artistique urbaine ont été utilisées pour dénoncer la monotonie du rythme de vie métro-boulot-dodo, la déshumanisation au sein des entreprises et la quête du succès dans les sociétés capitalistes. Le street art, en particulier, a toujours été le reflet de l'opinion publique et, ce faisant, il reflète fréquemment le monde du travail et son impact sur la psyché individuelle et collective. Les artistes ont investi les murs, les trottoirs et le tissu même de la ville pour mettre en lumière la réalité souvent peu reluisante de la vie professionnelle. Les fresques murales représentant des rangées interminables de bureaux cloisonnés, des costumes-cravates impersonnels et l'emblématique « course aux rats » incarnent le malaise existentiel qui peut accompagner le train-train quotidien. Ces œuvres constituent une critique visuelle, offrant aux passants un moment de réflexion sur leur propre vie professionnelle et sur les valeurs sociétales accordées à l'emploi et à la productivité.

Des artistes qui reflètent la culture du travail dans leurs récits d'art urbain

Plusieurs artistes de rue se sont fait connaître en intégrant systématiquement les thèmes du monde des affaires et du travail à leurs récits pop art. Leurs véritables noms, pays d'origine et parcours de vie se mêlent souvent à leur art, conférant une dimension personnelle à leurs commentaires sociaux. En représentant des personnages prisonniers des rouages ​​de leur métier ou en soulignant l'absurdité de certaines situations professionnelles, ces artistes offrent un miroir du monde du travail rarement présenté dans les brochures d'entreprise ou les offres d'emploi. Leurs expressions créatives vont des fresques murales de grande envergure aux interventions discrètes dans l'espace public. Ces œuvres mettent souvent en scène des individus en costume, symboles du monde de l'entreprise, placés dans des situations en net contraste avec leur apparence professionnelle. Par exemple, un cadre peut être représenté faisant voler un cerf-volant ou chevauchant un cheval de manège, symbolisant un désir d'évasion ou de simplicité face aux complexités et aux pressions de la vie professionnelle.

Le pop art urbain comme commentaire sur les systèmes économiques

Le pop art urbain et le graffiti dépassent souvent le cadre des récits personnels pour commenter les systèmes économiques et les structures sociales dans leur ensemble. Dans le contexte du travail, ces formes d'art peuvent constituer une critique percutante du capitalisme, du consumérisme et des inégalités de répartition des richesses. La rue devient un espace d'expression du mécontentement, de sensibilisation et de plaidoyer pour le changement. À travers leur art, les artistes de rue peuvent susciter des conversations sur l'avenir du travail, la valeur du travail et la définition du succès. Cet art peut être un appel à l'action, incitant les spectateurs à repenser leur rôle au sein du monde du travail et du système économique. Il peut également servir de vecteur de solidarité, reliant des individus partageant des expériences ou des défis similaires dans leur vie professionnelle. La beauté du pop art urbain et du graffiti réside dans son accessibilité et sa capacité à toucher un public diversifié, ce qui en fait un moyen efficace d'aborder le thème universel du travail. L'intersection du monde des affaires, du travail et de l'art urbain et du graffiti révèle un récit complexe de l'expérience humaine. Ces œuvres proposent une critique percutante de la culture du travail qui domine la vie moderne, incitant les spectateurs à s'interroger sur l'impact de leurs activités professionnelles sur leur identité et leur bien-être. À travers le prisme du street art, le monde du travail est non seulement représenté, mais aussi disséqué, offrant un espace de débat public et de réflexion sur le sens du travail dans la société actuelle.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte