Auto

144 produits

  • Han's Van Silkscreen Print by Lil Tuffy

    Lil Tuffy Han's Van Sérigraphie par Lil Tuffy

    Sérigraphie en édition limitée de l'œuvre « Han's Van » sur papier Metallic Star Dream Cover Stock de 100 lb, par l'artiste de graffiti pop culture Lil Tuffy. Lil Tuffy - « La camionnette de Han » Sérigraphie 1 couleur, édition limitée à 100 exemplaires, papier métallisé Star Dream 100 lb, 44,5 x 58,5 cm

    $103.00

  • 67 Mustang Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo 67 Mustang Archival Print par Camilo Pardo

    67 Mustang, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $352.00

  • Mad Max Fury Road Silkscreen Print by Ken Taylor

    Ken Taylor Sérigraphie Mad Max Fury Road par Ken Taylor

    Mad Max : Fury Road, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Ken Taylor, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie. Numérotée à la main.

    $217.00

  • Beauty of Liberty Equality AP Austin Mural Print by Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY La beauté de la liberté et de l'égalité - Impression murale AP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong

    La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'artiste AP 2020 Signée par Shepard Fairey et Sandra Chevrier & Marquée AP Tirage lithographique offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. Shepard Fairey, Sandra Chevrier et la synergie artistique dans les paysages urbains Le pop art urbain et le graffiti sont des chroniques vibrantes de la culture contemporaine, souvent capables de saisir l'esprit socio-politique du temps à travers leurs tableaux saisissants. La fresque « Beauty of Liberty & Equality » à Austin, minutieusement reproduite par Jon Furlong, est une illustration magistrale de ce genre. Cette œuvre, fruit d'une collaboration entre Shepard Fairey et Sandra Chevrier, est une lithographie qui capture l'essence même de l'interaction du pop art avec les paysages urbains. Créée initialement dans le bouillonnement d'Austin, la fresque se veut une installation d'art public et un dialogue avec les passants, les invitant à réfléchir aux thèmes de la liberté et de l'égalité. Shepard Fairey, célèbre pour sa campagne « OBEY » et son affiche emblématique « HOPE » pour Obama, apporte à cette œuvre son style distinctif basé sur le pochoir et son engagement politique. Sandra Chevrier, quant à elle, est reconnue pour sa série « Cages », où elle représente souvent des visages de femmes dissimulés par des images de bande dessinée, explorant ainsi les « cages » que la société érige autour des individus. L’œuvre, de dimensions généreuses (45,7 x 61 cm), attire immédiatement le regard tout en invitant à une réflexion intime. « La Beauté de la Liberté et de l’Égalité » est une épreuve d’artiste (EA) 2020, signée par Fairey et Chevrier. Cette signature témoigne de la touche personnelle des artistes et du lien direct qu’ils tissent avec les créateurs, un élément souvent recherché par les collectionneurs et les amateurs de street art. Héritage et valeur de collection des estampes d'art pop urbain en édition limitée L'art urbain, intrinsèquement lié au graffiti, se nourrit d'accessibilité et d'interaction avec le public. Cette estampe murale, conçue dans cet esprit, transforme un mur urbain en une toile qui interroge les idéaux de société et la quête permanente d'égalité. C'est cette interaction entre art et idéologie, puissamment rendue par les styles distincts de Fairey et Chevrier, qui confère à l'œuvre sa profonde résonance. Tirée en édition limitée sur papier d'art, l'estampe « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est non seulement un discours visuel, mais aussi un artefact d'une grande importance culturelle. Les éditions limitées rehaussent souvent la valeur de l'art urbain, qui est, par nature, éphémère. Grâce à la technique de la lithographie offset, le transitoire devient permanent et l'instant fugace d'une expression artistique est préservé pour la postérité. Dans le domaine de l'art urbain et du graffiti, cette estampe témoigne du pouvoir durable de l'art visuel à questionner, célébrer et méditer les grands idéaux de liberté et d'égalité. La collaboration entre Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong pour immortaliser et partager ce moment constitue un chapitre important de l'histoire du street art contemporain.

    $1,051.00

  • Endless Power Petrol Palace- Blue Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie bleue par Shepard Fairey - OBEY

    Endless Power Petrol Palace - Sérigraphie en édition limitée, 4 couleurs, tirée à la main, sur papier crème moucheté, par Shepard Fairey, artiste rare de street art OBEY Pop Artwork. Endless Power Petrol Palace (Bleu) 45,7 x 61 cm Édition limitée à 350 exemplaires 13 juin 2019 « L’affiche “Palais du pétrole au pouvoir infini” célèbre et critique à la fois la propagande graphique séduisante utilisée par l’industrie pétrolière. J’ai conçu cette affiche pour qu’elle évoque une publicité vintage célébrant l’abondance de l’Amérique et l’avenir radieux du rêve américain. Bien que le pétrole soit une ressource limitée, notre dépendance à son égard est si extrême que le pouvoir exercé par ceux qui le contrôlent est pratiquement illimité. » – Shepard Fairey

    $570.00

  • Ecto-1 Red Silkscreen Print by DKNG

    DKNG Ecto-1 Sérigraphie Rouge par DKNG

    Ecto-1 Rouge Édition Limitée Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par DKNG Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Extrait de la série commémorative du 30e anniversaire de 2014, issue de la galerie 1988 et du Comic Con de San Diego.

    $217.00

  • Wicker Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Wicker Park Chicago par Ian Ferguson - Hydeon 1 couleur, édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts, art urbain rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie Wicker Park d'Ian Ferguson, alias Hydeon, offre une représentation saisissante de l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago. Cette sérigraphie monochrome, tirée à la main en édition limitée (2013), mesurant 40 x 50 cm, capture la vitalité architecturale et culturelle de Wicker Park à travers une composition complexe et surréaliste. Appartenant à la série « Neighborhood Art » de Ferguson, cette œuvre mêle des paysages urbains détaillés à des éléments de street art et de graffiti, proposant une exploration visuelle captivante de la ville. La complexité architecturale de Wicker Park Wicker Park est depuis longtemps réputé pour son architecture historique, sa communauté créative et diversifiée et ses rues animées, autant d'éléments finement retranscrits dans l'œuvre de Ferguson. Son trait précis fait ressortir les ornements des bâtiments anciens de Chicago, des brownstones et des façades de magasins, créant un paysage urbain complexe et vibrant d'histoire. La ligne bleue du métro aérien Damen occupe une place centrale dans la composition, traversant visuellement l'estampe et soulignant la connexion bien connue du quartier avec le reste de Chicago. La capacité de Ferguson à fusionner perspective et échelle donne naissance à un collage architectural qui défie l'espace linéaire traditionnel. Les bâtiments semblent se courber, les rues convergent selon des angles surprenants et la typographie de « Wicker Park » s'intègre harmonieusement à la structure de l'estampe. Ce style rappelle les gravures urbaines classiques, mais l'interprétation de Ferguson y intègre des éléments surréalistes qui confèrent au quartier une atmosphère à la fois familière et onirique. Références culturelles et symbolisme Au-delà de son architecture, Wicker Park possède une riche identité culturelle ancrée dans sa musique, son art et son ambiance de rue, et Ferguson fait écho à ces aspects à travers divers motifs visuels. La présence d'un vélo, de voitures anciennes et d'enseignes classiques évoque l'histoire du quartier et l'évolution de ses sous-cultures. Le choix de Ferguson d'inclure l'enseigne du Rainbow Club souligne l'importance des commerces locaux dans le développement du paysage créatif de Wicker Park. L'imagerie comprend également des nuages ​​flottants, une profondeur accentuée et des éléments urbains superposés, conférant à l'œuvre une dimension onirique. Le choix du noir et blanc met en valeur la richesse des détails et crée un effet intemporel, donnant à l'œuvre l'allure d'un document d'archives témoignant de l'énergie du quartier. La démarche de Ferguson met en lumière à la fois la réalité et la légende de Wicker Park, en faisant une représentation symbolique de la créativité urbaine. L'influence d'Ian Ferguson sur le street art pop et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'inscrit pleinement dans le mouvement du street art et du graffiti, utilisant la sérigraphie pour réinterpréter les paysages visuels des grands espaces urbains. Contrairement au street art mural traditionnel, l'œuvre de Ferguson transpose ces récits urbains en estampes d'art en édition limitée, permettant aux collectionneurs d'appréhender ses interprétations de manière plus intime. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'illustration architecturale et de surréalisme urbain, car il transforme des paysages urbains familiers en compositions dynamiques, empreintes de mouvement et de narration. L'estampe sérigraphiée « Wicker Park » rend hommage au quartier et explore l'évolution des villes, ce qui en fait une pièce majeure de la pratique artistique de Ferguson. Cette estampe est une véritable déclaration d'amour visuelle à l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago, préservant son essence culturelle grâce à une œuvre d'art d'une grande précision et d'une minutie exceptionnelle.

    $146.00

  • Gulf Girl Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Impression d'archives Gulf Girl par Camilo Pardo

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Gulf Girl sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $352.00

  • UltraS Archival Print by David Molesky

    David Molesky Impression d'archivage UltraS par David Molesky

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée UltraS sur papier beaux-arts 310 g/m² par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 20 pouces. « Ce tableau est le chef-d'œuvre de ma série inspirée des images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit tableaux réalisés à ce jour et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. J'ai le sentiment que la figure capture l'énergie qui m'a initialement attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes peintures figuratives précédentes. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché à représenter le temps universel et j'ai évité les objets fabriqués par l'homme. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit à la fois actuel et qu'il contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. Par exemple, la doudoune vintage et la palette de couleurs générale évoquent un peu les vieux films. » – David Molesky « UltraS » de David Molesky dans le paysage du pop art et du graffiti « UltraS » de David Molesky s'impose comme une œuvre majeure du paysage contemporain du street art et du graffiti, offrant un récit visuel saisissant qui mêle le malaise actuel à un sentiment de lutte intemporelle. Tirée en édition limitée à seulement cinquante exemplaires sur papier d'art 310 g/m², chaque pièce est signée et numérotée, soulignant ainsi son exclusivité et sa valeur de collection. Avec son format imposant de 61 x 51 cm, « UltraS » est une étape clé de l'évolution artistique de Molesky. L'œuvre transcende les frontières conventionnelles du street art en intégrant la vigueur brute du graffiti à la profondeur sophistiquée des beaux-arts. La technique de Molesky se caractérise par une attention méticuleuse aux détails et une palette riche qui fait écho aux teintes des films anciens, conférant à l'œuvre une qualité vintage unique malgré son sujet contemporain. La scène représentée est d'une beauté chaotique, sur fond de révolution – une référence aux événements de Kiev. À travers son art, Molesky capture la turbulence de notre époque, canalisant l'énergie et l'émotion qui caractérisent les moments de bouleversements sociaux. Dans « UltraS », le point focal est un personnage vêtu d'une doudoune vintage, un choix stylistique qui établit un pont entre les époques, reliant le présent au passé. Ce personnage se détache sur un brasier qui engloutit ce qui semble être un véhicule abandonné ; la fumée épaisse et les flammes sont rendues avec un tel réalisme qu'elles semblent jaillir de la page. Le contraste entre la détermination stoïque du personnage et l'environnement destructeur qui l'entoure constitue une puissante métaphore de la résilience face au chaos. Le passage de Molesky de ses œuvres figuratives précédentes à un récit intégrant objets artificiels et événements contemporains marque un tournant significatif dans son parcours artistique. En abandonnant son refus antérieur des éléments temporels, il ouvre une nouvelle voie qui lui permet de commenter l'actualité à travers son art. La série « UltraS », et plus particulièrement cette œuvre, reflète cette transformation. Molesky s'immerge dans l'essence brute et authentique du street art tout en conservant une sensibilité artistique délicate. L'importance d'« UltraS » au sein du pop art et du graffiti réside dans sa pertinence esthétique et historique, ainsi que dans sa capacité à saisir un instantané d'esprit révolutionnaire. C'est une exploration visuelle de la condition humaine, un poignant rappel du pouvoir de l'art à documenter, exprimer et émouvoir. Pour les collectionneurs et les amateurs, posséder une œuvre de la série « UltraS » représente bien plus qu'une simple acquisition artistique : c'est s'approprier une histoire, un moment précis, une part de l'âme de l'artiste. L'art urbain pop et le graffiti : un mariage réussi entre modernité et nostalgie. Avec « UltraS », Molesky explore un univers où modernité et nostalgie se rencontrent, proposant un discours visuel aussi stimulant qu'esthétique. L'intégration d'éléments proches du graffiti – comme le mot « UltraS » griffonné sur le flanc du véhicule en flammes – ancre l'œuvre dans la tradition du street art, un mouvement reconnu pour son esprit subversif et son lien avec les voix des désenchantés et des rebelles. Pourtant, ce chaos se fait élégant : une composition savamment orchestrée qui élève l'œuvre au-delà du simple street art, la hissant au rang de street pop art, une forme d'art graffiti digne des galeries et des collections d'art les plus prestigieuses. L'engagement de Molesky envers l'authenticité et sa capacité à condenser des récits complexes en une seule image confèrent à « UltraS » une singularité indéniable. Dans la lignée du pop art, l'œuvre porte un regard critique sur la culture et la société, mais avec la force et la sincérité du graffiti, capturant l'esprit du temps de manière à la fois brute et raffinée. Le tirage limité de ces estampes renforce leur valeur, non seulement financière, mais aussi culturelle, en tant que témoins d'une époque charnière de l'art. À travers « UltraS », David Molesky nous invite à réfléchir aux intersections entre l'art, la société et l'histoire. Son œuvre témoigne du pouvoir intemporel du récit visuel et de l'évolution du paysage du street art et du graffiti, où chaque trait, chaque couleur, chaque forme est chargé de sens et résonne longtemps après le premier regard.

    $352.00

  • Joshua Vides X Unfinished Business Cone Art Object Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Joshua Vides X CC Cone Art Object Sculpture par Joshua Vides

    Achetez Joshua Vides X CC Cone édition limitée en céramique Traffic Cone Sculpture Artwork par le légendaire artiste de rue Joshua Vides. Édition limitée 2021 de 100 - 9,5" de haut x 6" de base. dans ComplexCon Exclusive

    $503.00

  • Cost of Oil AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Coût du pétrole AP » de Shepard Fairey - OBEY

    Prix ​​de l'épreuve d'artiste à l'huile AP Silkscreen Print de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier d'art crème moucheté, œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste AP 2008 Signée et marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Impression sérigraphique. La sérigraphie « Cost of Oil » de Shepard Fairey est une œuvre provocatrice qui met en lumière la capacité du street art et du graffiti à aborder et questionner les enjeux socio-politiques. Sortie en 2008 en tant qu'épreuve d'artiste (EA), cette œuvre en édition limitée explore visuellement les thèmes de la consommation d'énergie, de l'impact environnemental et des ramifications géopolitiques inhérentes à la quête du pétrole. Signée et estampillée EA par Fairey, elle mesure 45,7 x 61 cm et est imprimée sur un papier beaux-arts crème moucheté. Reconnu pour son approche intelligente et critique du commentaire culturel, Fairey incarne avec « Cost of Oil » l'essence même de sa pratique du street art. L'œuvre s'articule autour de la question audacieuse et affirmative : « Quel est le prix du pétrole ? », qui résonne sur fond d'un récit visuel saisissant. L'image représente une silhouette solitaire, vêtue d'un t-shirt floqué « USA », remplissant le réservoir d'un Hummer – symbole puissant de la consommation américaine et du complexe militaro-industriel. Le soleil rayonnant derrière elle et le fond rouge sang qui dégouline soulignent la dichotomie entre lumière et obscurité dans le débat sur la liberté et son prix. Cette estampe bicolore, réalisée à la main, est un exemple emblématique du travail de Fairey, s'inscrivant pleinement dans l'objectif de la campagne « OBEY » : stimuler le débat et susciter une réflexion sur la propagande omniprésente dans l'espace public. Le motif « OBEY » a toujours cherché à inciter les observateurs à questionner les mécanismes et les messages qui les entourent, et « Cost of Oil » étend cette interrogation à la problématique mondiale de la dépendance au pétrole et à ses vastes conséquences. En tant qu'œuvre de street art, « Cost of Oil » est un catalyseur de dialogue, repoussant les limites de la communication artistique et de son influence sur l'opinion publique. Cette estampe nous rappelle avec force le pouvoir de l'art visuel comme outil d'activisme et de plaidoyer, et le rôle constant de Fairey qui, grâce à son art, a mis en lumière des enjeux cruciaux. Elle demeure une œuvre pertinente et marquante au sein de son travail et du débat plus large sur l'énergie, l'environnementalisme et le coût réel de la consommation.

    $1,116.00

  • Ice Cream Truck Silkscreen Print by Giorgiko

    Giorgiko Sérigraphie Ice Cream Truck par Giorgiko

    Camion de glaces - Sérigraphie artisanale en édition limitée 10 couleurs sur papier gris Stonehenge 250 g/m² par Giorgiko, célèbre artiste pop. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 60 exemplaires. Format de l'œuvre : 20 x 28 pouces. 2022 GIORGIKO « Camion de glaces » Édition de 60 exemplaires 20 x 28 pouces Sérigraphie 10 couleurs tirée à la main Imprimée sur papier d'art Stonehenge gris 250 g/m² 100 % coton Bords frangés à la main Signée et numérotée par Darren et Trisha de Giorgiko Imprimée par Serio Press (Los Angeles).

    $651.00

  • Sale -15% Paint Mug With Brushes Original Ceramic Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Tasse de peinture avec pinceaux Sculpture en céramique originale par Joshua Vides

    Mug à peindre avec pinceaux, sculpture originale en céramique peinte à la main par Joshua Vides, série Shattered Dreams, œuvre d'un artiste de rue spécialisé dans le graffiti. Sculpture originale signée de 2023, pièce unique en céramique et peinture acrylique , format 4x7, mug noir et blanc mat avec marqueur, crayon et stylo, statue. Mug à peindre avec pinceaux par Joshua Vides : Illusion sculpturale dans l’art urbain pop et graffiti « Paint Mug With Brushes » est une sculpture originale en céramique peinte à la main, réalisée en 2023 par Joshua Vides, artiste de graffiti et innovateur visuel. Créée dans le cadre de sa série « Shattered Dreams », cette œuvre unique mesure 10 x 18 cm et est composée de céramique et de peinture acrylique. Elle représente une tasse à café blanche, stylisée dans le style graphique noir et blanc caractéristique de Vides, remplie d'outils de création hyper-stylisés : un crayon jaune, un feutre et un stylo noir. La sculpture capture une scène d'atelier sous une forme physique, utilisant des matériaux artisanaux pour simuler des objets généralement jetables, éphémères et négligés. Ce qui rend cette pièce si particulière, c'est non seulement sa précision visuelle, mais aussi sa subversion conceptuelle : transformer un objet utilitaire en un emblème sculptural de la pratique artistique et une parodie culturelle dans le contexte du street art et du graffiti. La tasse est ornée d'un motif en demi-teintes audacieux, façon bande dessinée, et d'une bulle de dialogue où l'on peut lire « MATTE BLACK », en lettres capitales stylisées qui font référence à l'esthétique du pop art et de la publicité des années 80. Les coulures noires sur le bord de la tasse sont minutieusement peintes pour imiter de véritables débordements d'encre, mais elles sont figées dans l'émail. Chaque outil à l'intérieur de la tasse est fixé de manière permanente, transformant ainsi des instruments de dessin du quotidien en éléments d'une illusion travaillée. Les surfaces sont couvertes d'éclaboussures et de marques d'usure, évoquant l'énergie brute d'un atelier en activité, tout en étant entièrement sculptées et scellées dans la céramique. Vides joue avec la texture, le contraste et les associations culturelles, créant une sculpture à la fois ludique et dérangeante. Transformation matérielle et geste statique Joshua Vides est surtout connu pour transformer des objets et des environnements réels en représentations audacieuses en noir et blanc, évoquant des croquis ou des celluloïds d'animation anciens. « Paint Mug With Brushes » s'inscrit dans cette démarche, mais à une échelle compacte et intimiste. La tasse et son contenu simulent les artefacts du travail créatif, tout en les réinterprétant comme des objets permanents. Cette transformation de l'éphémère en objet de collection souligne la tension entre processus et présentation, thèmes centraux de l'œuvre sculpturale de Vides. Le motif en demi-teintes et les éléments de bande dessinée font un clin d'œil aux traditions du pop art, tout en étant réinterprétés à travers le prisme du graffiti. Les outils à l'intérieur de la tasse sont exagérés en taille et en forme, créant une légère distorsion qui apporte humour et stylisation à l'œuvre. Bien que chaque élément semble familier, leur présentation collective en fait une réflexion visuelle sur la répétition, l'effort et la valeur du processus créatif. Joshua Vides et le langage de la culture des objets urbains Vides est devenu une figure majeure du dialogue entre les beaux-arts, la mode et la culture graffiti, reconnu pour son esthétique épurée et la cohérence de ses thématiques. Sa série « Shattered Dreams » prolonge son exploration du travail artistique et de l'identité commerciale, intégrant une critique au sein de formes d'une simplicité trompeuse. « Paint Mug With Brushes » transpose cette réflexion à une échelle domestique et personnelle. La surface en céramique, habituellement associée à l'artisanat utilitaire, est ici réinterprétée comme un médium sculptural au service de la métaphore visuelle. Cette sculpture ne s'attache pas à la fonction, mais au sens, à ce que signifie créer et aux outils que nous utilisons pour y parvenir. La bulle de dialogue contenant l'inscription « MATTE BLACK » fonctionne également comme un code culturel, faisant référence à la fois à l'esthétique littérale de la sculpture et à l'obsession contemporaine pour le marketing et le raffinement des éditions limitées. Entre les mains de Vides, la tasse n'est pas qu'un simple récipient, mais un commentaire sur le goût, les tendances et l'expression artistique. Elle reflète un mélange d'ironie de bande dessinée, de pratiques urbaines et de conceptualisme pop qui définit le Street Pop Art et le Graffiti dans toute leur intensité. Mug à peindre avec pinceaux comme icône du processus et symbole personnel Cette sculpture est plus qu'un objet : elle symbolise l'univers intérieur et extérieur de l'artiste, où les outils deviennent des trophées et les marques d'usage, des éléments stylistiques. « Paint Mug With Brushes » célèbre visuellement l'imperfection, le processus créatif et la persévérance. Elle immortalise une scène familière et paisible – le pot à crayons de l'artiste – et la rend permanente, sublime et empreinte de satire. Joshua Vides transforme le banal en iconographie, puisant dans le même instinct qui anime le street art : marquer ses outils, laisser une trace, raconter une histoire par des traits audacieux. Dans l'univers plus vaste du street art et du graffiti, « Paint Mug With Brushes » se dresse comme un autel miniature dédié à la créativité. À la fois épurée et brute, ludique et chargée de sens, sculptée et esquissée, elle fige l'instant où l'art prend naissance – le geste de saisir le stylo, le trempage du pinceau – offrant une performance statique d'énergie créatrice. À la fois relique d'atelier et artefact culturel, son message est simple mais puissant : même les plus petits outils peuvent porter une voix forte.

    $1,782.00 $1,515.00

  • New Yorker Elevated Trains Cabs Going HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill New Yorker Elevated Trains Cabs Going HPM Acrylique Sérigraphie par Bobby Hill

    New Yorker - Trains aériens - Taxis en circulation - Édition limitée - Sérigraphie technique mixte embellie à la main sur papier épais de 200 livres par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Chaque pièce est unique et les couleurs, la peinture et les effets de peinture au pistolet réalisés à la main par l'artiste sont aléatoires et variables ; vous pourriez donc ne pas recevoir l'article exact présenté sur la photo ! « J’utilise des images photographiques comme base pour mon art, mais il m’arrive de dessiner directement sur l’acétate avant de graver les écrans afin de faire ressortir des détails que je juge importants. Chaque pièce de cette série a été sérigraphiée individuellement et peinte à la main avec divers médiums acryliques et autres. Concentrez-vous sur les couleurs plutôt que sur l’image, même si cela peut parfois s’avérer difficile. Les couleurs représentent ce qui se passe dans ma vie à chaque instant. » – Bobby Hill

    $159.00

  • Big Twinkie Ghostbusters Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • 1969 Super Sport Camaro Silkscreen Print by Lady Pink

    Lady Pink 1969 Super Sport Camaro Sérigraphie par Lady Pink

    1969 Super Sport Camaro 8 couleurs, sérigraphie en édition limitée réalisée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par Lady Pink, artiste pop art célèbre et rare. Camaro Super Sport 1969, 2021. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Coventry Rag 290 g/m², bords frangés, 61 x 64,7 cm (24 x 26 po). Édition limitée à 100 exemplaires, signés et numérotés par LADY PINK BEYOND THE STREETS. Ce texte s'inspire de l'ambiance du Lower East Side avant sa gentrification. PINK se rendait chez Jenny Holzer, tout près de Houston Street, et observait la foule haute en couleur qui sortait la nuit. « Ce n'était pas agréable. C'était plein de prostituées et de toxicomanes. C'était ce dont on entendait parler, mais le voir de ses propres yeux était assez choquant. » - Lady Pink

    $450.00

  • Meet Me On Cloud Nine Silkscreen Print by Rhymezlikedimez- Robin Velghe

    Rhymezlikedimez- Robin Velghe Meet Me On Cloud Nine Sérigraphie par Rhymezlikedimez - Robin Velghe

    « Meet Me On Cloud Nine », sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 15 couleurs sur papier Arches Velin Blanc 300 g/m² par Rhymezlikedimez - Robin Velghe, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Sérigraphie 15 couches, tirage à la main sur papier Arches Vélin Blanc 100 % coton 300 g/m². Ses dimensions uniques (99,7 cm de large sur 31 cm de haut) offrent un format horizontal idéal pour la narration. Cette estampe a été approuvée, signée et numérotée par l'artiste. Imprimée à la main à Anvers, Belgique. Année de sortie : 2022. « J’ai initialement créé ce visuel pour ma première exposition éphémère à Miami. Je voulais montrer à quoi ressemble généralement un de mes rêves. C’est un collage à la Dali, une compilation d’impressions rencontrées au fil de la journée. Dans mon monde onirique, le soleil ne cesse jamais de se coucher. » – Robin Velghe « Meet Me On Cloud Nine » est une sérigraphie de l'artiste talentueux Robin Velghe, alias Rhymezlikedimez. Illustrateur, animateur et graphiste belge, Robin Velghe se distingue par un mélange unique de couleurs vibrantes, de mouvements dynamiques et de détails minutieux. Ses illustrations mettent souvent en scène des personnages aux proportions exagérées et à l'allure fluide, conférant à son travail un attrait visuel singulier. Rhymezlikedimez a collaboré avec diverses marques, musiciens et événements, réalisant illustrations, animations et créations de produits dérivés. Parmi ses collaborations notables, on peut citer celles avec des artistes comme Anderson .Paak, BROCKHAMPTON et Aminé. Son travail lui a permis de se constituer une large communauté sur les réseaux sociaux, où il partage ses illustrations et ses projets d'animation. La sérigraphie « Meet Me On Cloud Nine » présente certaines des caractéristiques propres à son style, telles que des couleurs éclatantes, des éléments fantaisistes et des personnages attachants. Les sérigraphies sont créées à l'aide d'un procédé d'impression au pochoir, ce qui permet à l'artiste de produire des images audacieuses et éclatantes dotées d'une esthétique unique.

    $820.00

  • Back to The Future Part I Delorean Skateboard Deck by DKNG

    DKNG Planche de skateboard Back to The Future Part I Delorean par DKNG

    Planche de skateboard en édition limitée Delorean, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine DKNG. 2020 Célébrez le 35e anniversaire de Retour vers le futur avec un skateboard en forme de DeLorean (Partie II), conçu par DKNG et fabriqué par Madrid Skateboards. Édition limitée à 200 exemplaires.

    $237.00

  • Gun Culture- Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Gun Culture - Sérigraphie grand format par Shepard Fairey - OBEY

    Gun Culture - Tirage sérigraphique grand format en édition limitée, réalisé à la main en 4 couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni avec bords frangés à la main, par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie quatre couleurs sur papier d'archivage 100 % coton verni. 76 x 102 cm. Signée par Shepard Fairey. Édition numérotée à 100 exemplaires. Jim Marshall a immortalisé ce qui, au premier abord, apparaît comme un enfant innocent jouant avec un pistolet jouet à Greenwich Village, New York, en 1963.

    $4,011.00

  • Captain Shanahan 7.8 Skateboard Art Deck by DGK

    DGK Captain Shanahan 7.8 Skateboard Art Deck par DGK

    Captain Shanahan - 7.8 Deck Édition Limitée Sérigraphiée, illustration de planche de skateboard par l'artiste de la culture pop urbaine DGK.

    $149.00

  • Fett's Vette Silkscreen Print by Lil Tuffy

    Lil Tuffy Sérigraphie Vette de Fett par Lil Tuffy

    Sérigraphie en édition limitée de l'œuvre « Fett's Vette » sur papier Metallic Star Dream Cover Stock de 100 lb, par l'artiste de graffiti pop culture Lil Tuffy. Lil Tuffy - « La Corvette de Fett » Sérigraphie 1 couleur, édition limitée à 100 exemplaires, papier métallisé Star Dream 100 lb, 44,5 x 58,5 cm

    $103.00

  • Shell Gas Station Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Shell Gas Station Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Invader Green Blue Silkscreen Print by Mike Giant

    Mike Giant Sérigraphie Invader Green Blue par Mike Giant

    Sérigraphie Invader de Mike Giant, tirée à la main en 3 couleurs sur papier beaux-arts, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphie. Exemples de tatouages ​​et d'iconographie : crâne, squelette, cerveau égyptien, femme, voiture de sport. Décryptage de la sérigraphie « Invader Green Blue » de Mike Giant L'estampe sérigraphique « Invader Green Blue » de Mike Giant est une œuvre audacieuse, à la croisée du pop art, du street art et du graffiti. Tirée à la main en trois couleurs sur papier d'art, cette sérigraphie fait partie d'une édition limitée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste. Créée en 2023, cette œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) rassemble une multitude d'éléments iconographiques chers à Mike Giant : des exemples de tatouages, une figure égyptienne, un cerveau humain, un portrait de femme et une voiture de sport, le tout dans une palette de couleurs vert et bleu saisissante. Le lexique artistique de Mike Giant dans « Invader » Le vocabulaire artistique de Mike Giant est un confluent d'influences diverses, allant de la précision graphique du tatouage à la profondeur symbolique de l'iconographie égyptienne. L'estampe « Invader » sert de toile de fond à ces éléments variés pour former un récit cohérent. La juxtaposition d'une voiture de sport moderne et d'une figure égyptienne antique témoigne de la fascination intemporelle de l'humanité pour le progrès et le pouvoir. Parallèlement, l'inclusion d'un cerveau humain détaillé et l'image troublante d'un crâne invitent à une réflexion sur la conscience et la mortalité humaines. Le portrait féminin, réalisé dans un style pop art classique, ainsi que le texte et les motifs stylisés, rappellent les publicités et l'art de propagande d'antan. Ensemble, ces éléments critiquent le consumérisme, la célébrité et la marchandisation des valeurs et de l'identité humaines. Ils illustrent le potentiel du pop art urbain à communiquer des messages complexes grâce à une imagerie visuellement saisissante. Savoir-faire en sérigraphie L'estampe « Invader Green Blue Silkscreen Print » témoigne de l'attachement de Mike Giant aux techniques artistiques traditionnelles. La sérigraphie, technique issue des arts industriels et graphiques du début du XXe siècle, a été adoptée par les artistes du pop art et du street art pour sa capacité à produire des images nettes et éclatantes, capturant le dynamisme de la vie urbaine. Dans cette estampe, la technique artisanale garantit que chaque pièce est unique, imprégnée de la touche de l'artiste et des subtiles variations propres à l'impression manuelle. Symbolisme et narration dans l'art urbain moderne Le symbolisme joue un rôle crucial dans la force narrative de l'estampe « Invader ». Chaque élément iconographique est soigneusement choisi pour représenter des facettes de la société moderne et de l'expérience humaine. Le crâne et le squelette, souvent associés au danger ou à la mortalité, sont juxtaposés à des symboles de richesse et de recherche du plaisir, tels que l'argent et les voitures de sport. Ce jeu de symboles suscite un dialogue sur les dichotomies présentes dans la vie contemporaine : entre la vie et la mort, la spiritualité et le matérialisme, l'histoire et le progrès. L'estampe sérigraphique « Invader Green Blue » de Mike Giant, œuvre de street art et de graffiti, témoigne de l'influence durable de ces formes d'art dans la culture contemporaine. Elle incarne l'essence même de la capacité du street art à imprégner la conscience collective de messages à la fois universels et profondément personnels. Pour les collectionneurs et les amateurs, l'estampe « Invader » n'est pas qu'un simple spectacle visuel ; elle est un emblème du pouvoir de l'art à refléter et à critiquer le monde qui nous entoure au quotidien.

    $267.00

  • Hands Up Green Silkscreen Print by Sever

    Sever Sérigraphie Hands Up Green par Sever

    Hands Up - Édition limitée verte, sérigraphie artisanale 11 couleurs sur carton 50 pt par Sever, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Format de l'œuvre : 24 x 18 pouces. « Hands Up », une œuvre en édition limitée de Sever, incarne avec force le mouvement du street art et du graffiti. Cette sérigraphie artisanale en neuf couleurs, réalisée sur un carton robuste de 50 points, révèle l'approche intelligente de Sever en matière de pop art moderne, à travers des graphismes inspirés de la rue. Créée en 2016, chaque exemplaire de cette édition limitée à 50 exemplaires est méticuleusement signé et numéroté par l'artiste, garantissant son authenticité et son exclusivité dans le monde de l'art de collection. L'œuvre, mesurant 61 x 46 cm, représente une voiture de police renversée, où l'on peut lire clairement le mot « Police », entourée d'une foule de silhouettes, les mains levées. La scène est à la fois une exploration graphique de la forme et de la couleur et un commentaire percutant sur les tensions et les confrontations sociales devenues synonymes de manifestations et de protestations publiques. Sever utilise le langage visuel du graffiti, avec ses lignes audacieuses et ses couleurs vives, pour capturer l'intensité et l'énergie de ces moments, les transformant en un message qui résonne sur les plans esthétique et sociopolitique. « Hands Up » n'est pas seulement le reflet du talent de Sever en tant qu'artiste, mais aussi un miroir de son époque, capturant l'essence même du street art et sa capacité à commenter et à dialoguer avec l'actualité. Le style brut et expressif de l'œuvre est caractéristique du travail de Sever, souvent marqué par un mélange de satire et de critique des problématiques de la société contemporaine. À travers des œuvres telles que « Hands Up », Sever contribue au récit plus large du street art et du graffiti, servant constamment de baromètre des sentiments culturels et de plateforme d'expression au sein du paysage urbain.

    $352.00

  • Beauty of Liberty Equality PP Austin Mural Print by Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY Impression murale « Beauté de la liberté et de l'égalité » PP Austin par Shepard Fairey, Sandra Chevrier et Jon Furlong

    La beauté de la liberté et de l'égalité PP Épreuve d'imprimerie Fresque d'Austin par Jon Furlong Lithographie offset Édition limitée sur papier beaux-arts par Shepard Fairey X Sandra Chevrier, artiste de rue pop graffiti urbain. Épreuve d'imprimeur PP 2020 Signée par Shepard Fairey & Sandra Chevrier & Marquée AP Lithographie Offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la Liberté Égalité PP Impression murale Austin par Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey « La beauté de la liberté et de l'égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : une fresque des grandes étapes de la démocratie « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » PP (Épreuve d'Imprimeur) est une lithographie offset saisissante de Jon Furlong qui capture l'essence d'une fresque de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, deux figures emblématiques du graffiti urbain et du pop art. Cette estampe, tirée à 500 exemplaires signés et numérotés en 2020, mesure 45,7 x 61 cm et témoigne d'un moment clé de l'histoire de la démocratie : le centenaire du droit de vote des femmes. La déclaration de Shepard Fairey souligne le lien de l'œuvre avec l'initiative plus large commémorant le suffrage féminin et sa pertinence actuelle face aux enjeux de l'égalité des droits. Fairey, artiste reconnu pour son œuvre engagée, et Chevrier, connue pour ses récits visuels percutants qui explorent souvent les questions de genre, ont collaboré à la création d'une fresque qui célèbre les acquis historiques tout en rappelant les luttes qui persistent. En tant qu'épreuve d'imprimerie, la lithographie jouit d'un statut particulier, souvent réservée au contrôle de la qualité finale avant le tirage final. Les collectionneurs et les amateurs d'art urbain et de graffiti apprécient ces épreuves pour leur fidélité à l'intention originale de l'artiste et leur rareté au sein d'une série d'estampes. Fusion artistique dans « La beauté de la liberté et de l'égalité » La fresque, et par extension la lithographie qui en est tirée, est une fusion vibrante du style graphique audacieux de Fairey et des portraits poignants de Chevrier, le tout enveloppé dans une palette qui captive le regard et invite à la réflexion. La composition en couches de l'œuvre – caractéristique du travail de Fairey et Chevrier – mêle texte, images et symbolisme pour raconter l'histoire complexe du chemin vers l'égalité et la liberté. Fidèle à l'esprit du street art, l'œuvre s'ancre dans son accessibilité et sa capacité à communiquer des messages forts grâce au langage visuel du graffiti. En donnant vie à cette œuvre, Fairey et Chevrier ont créé une pièce qui célèbre un centenaire et forgé un message qui résonne avec le débat actuel sur les droits et la représentation. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » est un dialogue visuel sur le cheminement continu de la démocratie et le rôle de l'art dans la formation et le développement de la conscience collective. « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité », une lithographie de la fresque murale d'Austin réalisée par Jon Furlong, Shepard Fairey et Sandra Chevrier, enrichit de manière significative l'histoire du pop art urbain et son lien avec l'activisme social. Cette épreuve d'imprimerie est une pièce de collection qui, en plus d'embellir l'environnement de ses détenteurs, rappelle avec force le pouvoir de l'art de commémorer, d'éduquer et d'inspirer des progrès constants vers l'égalité. Grâce à cette lithographie, le message de la fresque murale dépasse les frontières d'Austin, touchant un public international et s'inscrivant durablement dans l'histoire du pop art urbain et du graffiti.

    $1,051.00

  • Shell PP Archival Pigment Print by Cey Adams

    Cey Adams Impression pigmentaire d'archives Shell PP par Cey Adams

    Épreuves d'imprimerie Shell PP en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par Cey Adams, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'imprimerie PP signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x18 Impression d'archives Shell par Cey Adams « L’idée de ma série Trusted Brands était de revisiter les logos emblématiques de ma jeunesse pour renouer avec des repères familiers. Ces œuvres sont principalement réalisées à partir de papiers de fibres artisanaux d’Inde et du Népal. Je voulais rivaliser avec mes amis qui utilisaient la peinture en aérosol et renouer avec mes racines graffiti, mais sans pour autant suivre la tendance. J’ai pensé qu’il serait intéressant de me lancer le défi d’utiliser un médium inédit, et le collage m’a tout de suite séduit. » – Cey Adams. « Shell » de Cey Adams – Une convergence entre image de marque et art Cey Adams, figure emblématique du graffiti et du pop art urbain, présente une œuvre captivante : « Shell PP Printers Proof Limited Edition ». Cette œuvre fait partie de sa série « Trusted Brands », où il revisite les logos emblématiques qui ont marqué sa jeunesse. L'estampe, un tirage pigmentaire d'archives de 45,7 x 45,7 cm sur papier beaux-arts, témoigne de son exploration du collage, le distinguant de ses contemporains qui privilégiaient la peinture en aérosol. Cette épreuve d'artiste, signée et marquée par Adams, lui confère une valeur exclusive et de collection. Le choix d'Adams d'utiliser des papiers en fibres artisanales d'Inde et du Népal apporte une texture organique qui contraste avec la netteté commerciale du logo Shell. Son œuvre est un clin d'œil à la nostalgie et un dialogue entre passé et présent, consumérisme et artisanat. L'œuvre « Shell » illustre la capacité d'Adams à innover tout en puisant dans ses racines graffiti et en repoussant les limites de son expression artistique. Selon Adams lui-même, son parcours universitaire a été un véritable défi pour s'affranchir des normes du graffiti. Sa série « Trusted Brands », notamment l'estampe « Shell », reflète cette quête personnelle et artistique visant à établir un lien unique avec des symboles familiers, incarnant l'essence du pop art moderne dans le paysage urbain.

    $913.00

  • Mannequin 3 Art Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Mannequin 3 Art Sculpture par Denial - Daniel Bombardier

    Mannequin 3 Sculpture originale en techniques mixtes. Œuvre d'art représentant un mannequin, réalisée par l'artiste de rue et graffeur Denial, artiste pop moderne. Sculpture originale signée de 2013 recouverte de centaines d'autocollants de marques personnalisées. Dimensions de l'œuvre : 51 x 26. L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost ont uni leurs forces dans une exposition audacieuse de nouvelles œuvres qui explorent les limites de l'appropriation en confrontant les réinterprétations de notre société dystopique actuelle. À la croisée dynamique du pop art urbain et du graffiti, la sculpture originale « Mannequin 3 », réalisée en techniques mixtes par l'artiste Denial, offre un commentaire saisissant sur la société de consommation et la saturation des marques dans la vie moderne. Cette sculpture originale signée, datant de 2013, est une exploration profonde de l'identité et du matérialisme, méticuleusement recouverte de centaines d'autocollants de marques, autant de témoignages de l'influence omniprésente du commerce. Denial, artiste canadien, s'est forgé une réputation grâce à ses œuvres stimulantes qui intègrent souvent des éléments du pop art avec une touche de subversion, incitant les spectateurs à repenser leur environnement et les messages qui les bombardent quotidiennement. Cette œuvre en particulier, avec son mannequin grandeur nature, devient une toile qui reflète l'obsession de notre société pour les marques et la marchandisation de l'identité humaine. Le mannequin se transforme en une mosaïque de logos commerciaux, chaque autocollant étant méticuleusement placé pour créer une tapisserie à la fois familière et troublante. Cette sculpture symbolise le style de l'artiste, qui mêle souvent humour et critique et brouille les frontières entre culture populaire et culture savante. En s'appropriant les symboles mêmes de la société de consommation, Denial nous invite à réfléchir à la valeur que nous accordons aux identités de marque et à leur omniprésence dans nos vies. Ses dimensions, 51 x 26 cm, lui confèrent une présence incontournable, dominant l'espace et invitant à la contemplation. À travers « Mannequin 3 », Denial, en collaboration avec Ben Frost, artiste australien reconnu pour son travail provocateur, invite les spectateurs à explorer les complexités de l'appropriation et le rôle du marketing de marque dans notre perception du monde. La sculpture n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; elle est un constat sur l'état de notre société, une société où la frontière entre l'individu et le produit est de plus en plus floue.

    $6,126.00

  • The North Road Original Gouache Wood Painting by Chris Austin

    Chris Austin PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO

    $2,556.00

  • The End Of The End HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier The End Of The End HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    « La Fin de la Fin », œuvre originale peinte à la main à l'aérosol sur un panneau de bois de bouleau encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. Édition limitée HPM de 10 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. DENIAL est une artiste canadienne dont l'œuvre critique le consumérisme et la condition humaine. Basée à Windsor, en Ontario, DENIAL passe une grande partie de l'année à voyager et à exposer au Canada et aux États-Unis. Elle a notamment présenté des expositions individuelles à Los Angeles, Chicago, Detroit, New York, Toronto et Vancouver. Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $3,280.00

  • Trap Former$ Bootleg Art Toy by Fatoh

    Fatoh Trap Former$ Bootleg Art Toy par Fatoh

    Trap Former$ Édition Limitée Figurine de Collection en Vinyle Art Œuvre d'Art de l'artiste de graffiti de rue Fatoh. Robot Lamborghini Transformer Hip-hop tendance 2021, 18-20 cm. Édition limitée à 10 exemplaires, avec poster !

    $218.00

  • Back to the Future Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Retour vers le futur Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Tirage giclée en édition limitée « Retour vers le futur » sur papier d'art de qualité supérieure par Jason Naylor, artiste de rue et de contre-culture.

    $214.00

  • Ready to Believe You Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Prêt à te croire, sérigraphie de Tim Doyle

    Ready to Believe You, édition limitée, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 24 pouces. Prêt à te croire, sérigraphie de Tim Doyle « Ready to Believe You » de Tim Doyle est une œuvre saisissante de street art et de graffiti qui rend hommage à un moment iconique de l'histoire du cinéma. Sortie en 2014 sous forme de sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur papier d'art, cette œuvre capture l'énergie atmosphérique d'une caserne de pompiers légendaire du cinéma. Tirée à 200 exemplaires numérotés et signés, l'œuvre mesure 30 x 60 cm, créant une perspective verticale allongée qui plonge le spectateur au cœur de la scène. L'association de bleus profonds, de rouges éclatants et d'un éclairage dramatique intensifie l'instant, témoignant du talent de Doyle pour fusionner la nostalgie de la culture pop avec les techniques artistiques modernes. L'influence cinématographique et l'esthétique urbaine L'estampe transporte instantanément le spectateur dans un décor familier, évoquant l'un des films de comédie fantastique les plus appréciés de tous les temps. Le bâtiment représenté est immédiatement reconnaissable, avec son imposante entrée voûtée, ses grandes fenêtres à l'étage et sa maçonnerie historique. La scène saisie est pleine de mouvement : les portes de la caserne de pompiers s'ouvrent brusquement et un véhicule reconnaissable surgit, phares allumés, tandis que des papiers jonchent le trottoir. Cette effervescence est amplifiée par le contraste saisissant entre la lueur rouge inquiétante du ciel nocturne et la lumière artificielle éclatante qui émane de l'intérieur. L'utilisation de la perspective par Doyle intensifie le drame, l'angle de vue donnant au bâtiment une apparence imposante et plus grande que nature. Cette technique, qui rappelle l'illustration classique des bandes dessinées, crée une composition dynamique presque animée. La précision des détails architecturaux, associée à une vue au niveau de la rue, confère un réalisme urbain qui séduira les amateurs de street art et de graffiti. L'intégration de papiers épars et de petits éléments de rue ancre l'œuvre dans un environnement urbain habité, renforçant ainsi la maîtrise de Doyle en matière de narration à travers l'art visuel. Le style emblématique de Tim Doyle Tim Doyle est reconnu pour sa capacité à réinterpréter l'imagerie de la culture pop grâce à un dessin au trait audacieux, réalisé à la main, et à la sérigraphie. Son œuvre explore souvent des lieux et des personnages emblématiques, leur insufflant une énergie brute et néon, à la fois nostalgique et novatrice. Dans « Ready to Believe You », Doyle utilise son jeu d'ombres à fort contraste, créant des ombres profondes qui renforcent le mystère et l'intensité de l'atmosphère. L'utilisation sélective des couleurs, notamment les bleus lumineux et les rouges vifs, confère à l'œuvre une qualité cinématographique qui rappelle les affiches de films classiques. Le procédé de sérigraphie en quadrichromie enrichit l'impression, chaque couche d'encre étant appliquée avec soin pour créer profondeur et texture. Le résultat final est une œuvre tangible, qui capture l'essence du lieu d'une manière que les reproductions numériques ne peuvent égaler. Cette méthode s'inscrit parfaitement dans les principes du street art, où les techniques d'impression traditionnelles rencontrent des sujets contemporains pour créer des œuvres visuellement saisissantes et très recherchées. L'impact culturel et l'héritage de l'œuvre d'art Dans le cadre de sa série explorant les lieux emblématiques de la culture populaire, « Ready to Believe You » rend hommage à un décor de film légendaire tout en le réinterprétant. Son impact dépasse la simple nostalgie, offrant un regard neuf sur un lieu iconique tout en préservant l'énergie et l'esprit rebelle propres au street art et au graffiti. La finesse de la réalisation et la palette de couleurs vibrantes font de cette œuvre une véritable déclaration d'innovation artistique et d'appréciation culturelle. Pour les collectionneurs et les passionnés d'histoire du cinéma et d'estampe contemporaine, « Ready to Believe You » représente une fusion parfaite entre ces deux univers. Elle immortalise un moment culte avec une approche artistique qui transcende la simple reproduction. À travers cette estampe, Doyle confirme une fois de plus pourquoi son travail est si apprécié de ceux qui valorisent les intersections entre culture populaire, beaux-arts et narration visuelle urbaine.

    $238.00

  • Punisher Crossing Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture originale du panneau de rue Punisher Crossing par RD-357 Real Deal

    Punisher Crossing, peinture originale de panneau de rue par RD-357. Véritable œuvre d'art unique sur un véritable panneau de passage piéton en métal, par un artiste pop de graffiti. Peinture originale de 2012, signée, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de New York récupéré . Dimensions : 30 x 37,5 cm. RD-357 : Art urbain pop pionnier sur toiles urbaines RD-357, artiste reconnu pour sa contribution singulière au street art et au graffiti, a exprimé sa créativité à travers un médium unique, saisissant et stimulant. Son œuvre originale, intitulée « Punisher Crossing Original Street Sign Painting », capture l'essence brute du street art tout en y intégrant avec ingéniosité des éléments iconographiques de la culture pop. Cette œuvre illustre parfaitement l'utilisation inventive par RD-357 d'objets du quotidien comme supports, transformant un banal panneau de passage piéton en métal en une œuvre vibrante qui captive le regard et suscite le dialogue. « Punisher Crossing » est une œuvre unique qui exhale l'esprit rebelle et subversif souvent associés au street art. Créée en 2012, cette œuvre mixte utilise de la peinture acrylique et de la peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de 76 x 95 cm. Le choix de RD-357 d'utiliser un véritable panneau de signalisation comme support de son œuvre ne se contente pas de détourner l'objet de son usage initial, mais ancre également l'œuvre dans le tissu urbain qu'elle cherche à commenter. Le panneau, autrefois simple indication pour les piétons, porte désormais un message visuel fort, d'autant plus puissant qu'il est apposé sur un élément de réglementation et d'ordre. Le langage artistique des peintures de panneaux de signalisation de RD-357 Dans « Punisher Crossing », RD-357 fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la couleur et de la composition. Le fond de l'enseigne est embrasé par une gerbe de peinture jaune et rouge, vive et presque violente, évoquant le chaos et l'énergie des rues. Sur ce fond explosif, la figure du Punisher est rendue avec précision à l'acrylique, sa présence menaçante et imposante attirant immédiatement le regard. La main du personnage, tendue et tenant un pistolet, dépasse les limites du cadre, suggérant un défi aux contraintes et une libération des limites imposées. L'œuvre de RD-357 s'inscrit profondément dans le langage du street art, un genre qui combine l'esthétique brute et underground du street art avec la qualité graphique et lumineuse du pop art. Ses peintures, et notamment celle-ci, instaurent un dialogue entre l'artiste et le paysage urbain, entre les personnages fictifs de la culture pop et la réalité de l'environnement du spectateur. En intégrant le Punisher – symbole de justice privée et d'anti-héroïsme – à un panneau de passage piéton, RD-357 crée une juxtaposition à la fois saisissante et fascinante. L'œuvre devient ainsi une réflexion sur le contrôle et le chaos, le pouvoir et l'impuissance, et la frontière ténue entre ordre social et action individuelle. L'impact de RD-357 sur l'art urbain contemporain La contribution de RD-357 à la scène du street art est considérable, et son influence se perçoit dans l'évolution du pop art urbain au fil des ans. Ses œuvres, notamment celles apposées sur les panneaux de signalisation, dépassent le simple cadre de la peinture ; ce sont des interventions dans l'environnement urbain qui invitent le spectateur à repenser le rôle et le potentiel de l'espace public. Le panneau « Punisher Crossing » est emblématique de cette démarche, intégrant harmonieusement l'art au quotidien de la ville et enrichissant le débat autour du street art. En signant son œuvre, l'artiste s'approprie une pièce du domaine public, un acte qui constitue une forme de rébellion artistique. La signature sur « Punisher Crossing » n'est pas seulement une marque d'authenticité ; c'est une affirmation de présence, une preuve de l'interaction de l'artiste avec le monde qui l'entoure. Grâce à des œuvres comme celle-ci, RD-357 a inscrit son nom dans l'histoire du pop art urbain, s'imposant comme un artiste visionnaire qui a repoussé les limites du graffiti. L'œuvre « Punisher Crossing Original Street Sign Painting » de RD-357 témoigne du pouvoir du street art à communiquer, provoquer et inspirer. En transformant un simple panneau de signalisation en une œuvre d'art complexe et captivante, RD-357 remet en question les perceptions, invite à la réflexion et continue d'influencer le récit en constante évolution du street art et du graffiti.

    $2,626.00

  • Fury Road Mad Max Silkscreen by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Back to The Future Part III Delorean Skateboard Deck by DKNG

    DKNG Planche de skateboard Back to The Future Part III Delorean par DKNG

    Planche de skateboard en édition limitée Delorean, inspirée de Retour vers le futur III, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine DKNG. 2020 Célébrez le 35e anniversaire de Retour vers le futur avec un skateboard en forme de DeLorean (Partie II), conçu par DKNG et fabriqué par Madrid Skateboards. Édition limitée à 200 exemplaires.

    $237.00

  • Vegas Bound Canvas Giclee Print by Leslie Ditto

    Leslie Ditto Vegas Bound Canvas Giclee Print par Leslie Ditto

    Œuvre d'art sur toile Vegas Bound, impression giclée en édition limitée sur toile par l'artiste de graffiti pop culture Leslie Ditto. 2014 Signée et numérotée. Inspirée par Las Vegas Parano. Impression sur toile en édition limitée 27" x 18" par Leslie Ditto. Tirage limité à 30 exemplaires. Prête à être accrochée sur toile tendue. L'œuvre sur toile « Vegas Bound » de Leslie Ditto : une fusion en édition limitée de street art pop et de cinéma « Vegas Bound » est une œuvre sur toile de Leslie Ditto, artiste reconnue pour sa contribution au mouvement pop art urbain. Elle est réputée pour imprégner ses créations de commentaires sociaux et de visuels vibrants. Cette édition limitée, une reproduction giclée sur toile, est un hommage saisissant au film culte « Las Vegas Parano ». Signée et numérotée par l'artiste, cette impression de 68,5 x 45,7 cm (27 x 18 pouces) a été éditée en 2014 à seulement 30 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare. L'œuvre de Leslie Ditto puise souvent son inspiration dans la culture populaire, et « Vegas Bound » ne fait pas exception. Soigneusement préparée sur une toile tendue, prête à être accrochée, elle témoigne avec brio du style unique de Ditto. Le récit visuel de « Vegas Bound » capture l'essence de l'expérience hallucinatoire dépeinte dans « Las Vegas Parano ». Les personnages principaux, qui rappellent les protagonistes du film, se détachent sur un décor typiquement las Vegasien, avec son énergie extravagante et démesurée. L'utilisation par Ditto de couleurs saturées et de traits exagérés fait écho au voyage surréaliste et chaotique au cœur du rêve américain, tel que vécu par les personnages. Le rendu détaillé des sujets, la décapotable classique et l'emblématique panneau de Las Vegas s'harmonisent pour transporter le spectateur dans l'univers vibrant de l'œuvre. Analyse des éléments esthétiques de « Vegas Bound » Les éléments esthétiques de « Vegas Bound » puisent leurs racines dans le street art et le graffiti. La technique de Ditto révèle un équilibre subtil entre réalisme et exagération, caractéristique de l'influence du pop art. L'œuvre met en scène des créatures hallucinatoires et des perspectives déformées, symbolisant l'influence psychédélique sur le street art, tandis que le souci du détail reflète la précision du graffiti. Les figures, avec leurs expressions stylisées et leurs contours marqués, témoignent de l'esprit rebelle qui anime les mouvements street art et pop art. La capacité de Leslie Ditto à capturer l'énergie frénétique du Strip de Las Vegas et la réalité décousue du récit du film transparaît dans la composition chaotique de l'œuvre. Chaque élément, de la fumée d'une cigarette au sourire maniaque de la créature anthropomorphe sur la banquette arrière, contribue à une impression saisissante de mouvement et d'émotion. Cette œuvre n'est pas une simple représentation statique ; Elle réinvente activement un phénomène culturel, capturant le dynamisme et le caractère éphémère du pop art urbain. Importance et impact de « Vegas Bound » de Leslie Ditto dans l'art et la culture « Vegas Bound » est une œuvre majeure dans le travail de Leslie Ditto et s'inscrit pleinement dans le contexte plus large du street art et du graffiti. La rareté de cette estampe en fait une pièce très recherchée par les collectionneurs et les amateurs de street art. L'interprétation que fait Ditto de « Las Vegas Parano » à travers le prisme de l'esthétique du street art offre une perspective inédite sur les thèmes de l'excès, de l'évasion et de la quête de sens dans un monde postmoderne. Elle explore visuellement les frontières entre art savant et art populaire, entre l'univers des galeries d'art et l'expression débridée de la rue. Avec des œuvres comme « Vegas Bound », Leslie Ditto contribue au débat actuel sur la légitimité et le potentiel du street art en tant que forme d'expression artistique. Son travail remet en question les barrières traditionnelles du monde de l'art, démontrant comment les motifs et les thèmes typiques du graffiti et du street art peuvent trouver leur place sur une toile. « Vegas Bound » n'est pas un simple hommage à un film, mais une œuvre à part entière, vibrante et stimulante, illustrant la convergence de la culture pop et de l'art pour créer une œuvre inédite et profondément marquante. « Vegas Bound » de Leslie Ditto est une puissante pièce de street art qui capture l'esprit d'une époque, l'essence d'un voyage cinématographique et le charme intemporel de Las Vegas. Son édition limitée ne fait qu'accroître son aura de mystère, en faisant une pièce de choix pour les collectionneurs qui apprécient l'interaction subtile entre cinéma, culture urbaine et art visuel.

    $312.00

  • Outta Time Plate Giclee Print by Velvet Spectrum

    Velvet Spectrum Outta Time Plate Giclee Print par Velvet Spectrum

    Outta Time Plate 1.21 Gigawatts Édition Limitée Impression Giclée sur Papier Beaux-Arts par Velvet Spectrum, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • This Is Bad Lands Red/Blue HPM Silkscreen Print by Faile

    Faile This Is Bad Lands Rouge/Bleu HPM Sérigraphie par Faile

    Ceci est Bad Lands - Tirage sérigraphique HPM en édition limitée, orné de motifs rouges et bleus, réalisé à la main en 3 couleurs sur papier Lenox 100 à bords frangés par Faile, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre multiple peinte à la main. Format : 12,5 x 19 pouces. L'estampe « Bad Lands » de Faile – un chef-d'œuvre en édition limitée à seulement 250 exemplaires dans le monde. Dernière-née de la série 150, cette édition propose environ sept variations uniques, incluant différentes combinaisons de couleurs, des versions peintes à la main, teintées et imprimées. Imprimée sur un papier d'archivage épais et résistant, la version rouge et bleue, au rendu saisissant, est une pièce très recherchée pour sa texture extraordinaire. L'estampe mesure 31,75 cm x 48,26 cm et présente deux bords frangés et deux bords droits. Le recto et le verso sont minutieusement détaillés, le verso étant orné d'impressions, de tampons et d'autres éléments. Chaque exemplaire est signé, numéroté, daté, tamponné et gaufré par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection véritablement exclusive et précieuse. Ne manquez pas cette occasion unique de posséder cette incroyable estampe – découvrez son impact visuel saisissant en personne ! L'estampe sérigraphique « This Is Bad Lands Red/Blue HPM » est une création de Faile, un duo d'artistes formé par Patrick McNeil et Patrick Miller. Faile est reconnu pour son style unique, qui mêle art urbain, graphisme, culture pop et beaux-arts. Dans cette œuvre, le titre « This Is Bad Lands Red/Blue HPM » désigne une sérigraphie multiple (HPM) peinte à la main, représentant un cowboy au volant d'une voiture de sport classique, dans des tons rouges et bleus. « Bad Lands » évoque un environnement désolé ou hostile, suggérant que l'œuvre peut transmettre un sentiment de danger ou de conflit. Le travail de Faile se caractérise souvent par la superposition d'images et de détails complexes, et leurs sérigraphies font généralement appel à de multiples couches de couleurs et de textures. Ils intègrent fréquemment des matériaux de récupération, des pochoirs et de la colle de farine, créant ainsi une esthétique singulière qui fusionne art urbain et art contemporain.

    $1,725.00

  • Back To The Future 2 AP Giclee Print by Andy Fairhurst

    Andy Fairhurst Retour vers le futur 2 AP Giclee Print par Andy Fairhurst

    Tirage giclée en édition limitée Retour vers le futur 2 sur papier d'art de qualité supérieure par Andy Fairhurst, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste signée et signée Marqué AP Œuvre d'art en édition limitée, format 12x24 Tirages d'artiste (épreuves AP) sous licence officielle « Retour vers le futur 2 », réalisés pour Bottleneck Gallery et Vice Press. Numérotés et signés à la main par l'artiste. 30,5 x 61 cm.

    $146.00

  • Supernova Dec 20th 1995 The Whiskey Silkscreen Print by Coop

    Coop Supernova 20 décembre 1995 The Whisky Sérigraphie par Coop

    Supernova - 20 décembre 1995 au Whiskey. Édition limitée. Sérigraphie artisanale 7 couleurs sur papier beaux-arts par Coop, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Supernova 2016, 20 décembre 1995. Sérigraphie « The Whiskey » par Coop. Coop est devenu populaire auprès de certains groupes et labels et a fourni des illustrations pour plusieurs sorties de Sympathy for the Record Industry ainsi que les affiches de Reverend Horton Heat, Lords of Acid, Green Day, Nirvana, Soundgarden et The Foo Fighters.

    $323.00

  • UltraS PP Archival Print by David Molesky

    David Molesky Tirage d'archives UltraS PP par David Molesky

    Épreuves d'impression UltraS PP en édition limitée, tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 24x20 « Ce tableau est le chef-d'œuvre de ma série inspirée des images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. La figure capture l'énergie qui m'a d'abord attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes précédentes œuvres figuratives. Ces dix dernières années, j'ai cherché à représenter le temps universel et à éviter les objets artificiels. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit actuel et contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. Par exemple, la doudoune vintage et la palette de couleurs évoquent un peu les vieux films. » – David Molesky. La convergence de la révolution et de l'art dans « UltraS » de David Molesky L'« Épreuve d'impression UltraS PP » de David Molesky se distingue comme une œuvre majeure qui capture l'essence du Street Pop Art et du graffiti, tout en s'ancrant profondément dans le contexte historique de la révolution de Kyiv. Tirage pigmentaire d'archive sur papier beaux-arts 310 g/m², cette pièce revêt une grande valeur, tant par la qualité de ses matériaux que par la profondeur de son contenu thématique. Ce tirage en édition limitée, marqué et signé par Molesky lui-même, mesure 61 x 51 cm, offrant un support de choix à la vision de l'artiste. Avec « UltraS », le parcours artistique de Molesky à travers la représentation universelle du temps et de l'espace prend un tournant décisif. L'œuvre abandonne son refus antérieur des éléments temporels et artificiels pour plonger au cœur de l'actualité, offrant un portrait brut et saisissant de l'esprit humain en temps de conflit. La série « UltraS », et plus particulièrement ce tirage, s'éloigne des peintures figuratives précédentes de Molesky, explorant un territoire plus dynamique et narratif. L'œuvre est une fusion du passé et du présent, un dialogue visuel entre l'histoire dont elle s'inspire et le médium contemporain de son expression. L'épreuve d'imprimerie, unique en son genre, est un précurseur du tirage final en édition limitée, portant l'empreinte et la signature de l'artiste. Les marques et la signature apposées sur chaque épreuve d'imprimerie confirment son authenticité et son exclusivité, en faisant une pièce de collection très prisée des amateurs de pop art moderne. Dans « UltraS », Molesky atteint un équilibre saisissant entre l'immobilité et le mouvement. L'image de la silhouette solitaire, se détachant sur un fond de chaos incandescent, capture un instant d'action intense et de profonde quiétude. Cette figure, vêtue d'une doudoune vintage, est un point d'ancrage anachronique, plongeant le spectateur dans un espace liminal où le temps converge. La palette de couleurs de l'épreuve, évoquant les teintes des vieux films, confère à la scène une dimension historique et une gravité particulières. L'évolution artistique de David Molesky à travers « UltraS » L'œuvre « UltraS » n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un document historique et un commentaire visuel, capturant l'enthousiasme et l'esprit de la rue. En adoptant des éléments du graffiti, Molesky insuffle à l'œuvre une authenticité et une force généralement réservées aux créations les plus marquantes du street art. L'inscription « UltraS » griffonnée sur le flanc du véhicule en flammes est un clin d'œil à la tradition du graffiti, une signature qui affirme à la fois sa présence et sa résistance. Cette épreuve d'artiste d'« UltraS » témoigne de la maturité artistique de Molesky. Elle illustre sa volonté de s'engager dans le présent, de le documenter et d'y réfléchir à travers son art. La série révèle une progression narrative claire dans son travail, embrassant l'époque actuelle avec toutes ses complexités et ses contradictions. L'impact d'« UltraS » réside dans sa capacité à transcender les frontières temporelles qui définissent souvent le street art. L'estampe de Molesky est à la fois un instantané d'un événement unique et une exploration plus large de la condition humaine face aux bouleversements de la société. Cette œuvre résonne avec l'urgence du présent tout en capturant les échos du passé. Pour le monde de l'art, « UltraS » représente une contribution majeure au discours du street art et du graffiti. Elle invite à la contemplation, parle à l'âme du spectateur et nous incite à réfléchir au rôle de l'art dans la construction de notre perception des événements historiques. « UltraS » de David Molesky n'est pas qu'une simple œuvre à contempler ; c'est une expérience à vivre, un dialogue à engager et une réflexion sur notre monde.

    $563.00

  • Humboldt Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Humboldt Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Humboldt Park Chicago par Ian Ferguson- Hydeon, édition limitée 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie « Humboldt Park » par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie « Humboldt Park » d'Ian Ferguson, alias Hydeon, est une œuvre magistrale de la série « Neighborhood Art », illustrant à merveille la narration complexe et riche qui caractérise l'artiste. Cette sérigraphie monochrome, réalisée à la main, est une édition limitée signée et numérotée de 2013, mesurant 40,6 x 50,8 cm sur papier d'art. Elle offre une vision unique d'Humboldt Park, l'un des quartiers les plus importants de Chicago sur le plan historique et culturel. L'œuvre de Ferguson mêle précision architecturale et paysages urbains surréalistes, capturant le dynamisme, l'énergie et la riche histoire de la communauté à travers une composition foisonnante de détails et d'éléments symboliques. L'essence architecturale et culturelle du parc Humboldt Le style d'illustration de Ferguson est profondément ancré dans le dessin architectural, et cette œuvre ne fait pas exception. Les bâtiments ornés, les façades historiques et les rues animées de Humboldt Park sont dessinés avec une grande précision, reflétant la diversité des influences du quartier. L'œuvre rassemble une variété de motifs visuels, notamment des immeubles en briques typiques de Chicago, des voitures anciennes, des vélos et des éléments du paysage urbain qui définissent le caractère du quartier. L'utilisation du noir et blanc accentue la complexité structurelle de l'illustration, permettant à chaque trait de raconter une histoire. Au-delà de sa richesse architecturale, Humboldt Park est largement reconnu pour son histoire culturelle, en particulier son lien fort avec l'héritage portoricain et les influences latino-américaines. Ferguson rend hommage à cette identité en intégrant des images telles qu'un musicien mariachi, des éléments de symbolisme portoricain et des clins d'œil à la contribution de longue date de la communauté au street art et au graffiti de Chicago. L'œuvre mêle ces éléments culturels à son cadre urbain, créant un instantané saisissant d'un quartier vibrant et résilient. Surréalisme et symbolisme dans l'œuvre d'art L'une des caractéristiques marquantes de l'œuvre de Ferguson est l'interaction entre réalisme et surréalisme. Dans cette estampe, des structures en apparence familières sont réinterprétées de façon onirique : l'architecture flotte parmi les nuages, les bâtiments se fondent les uns dans les autres et les perspectives se transforment avec fluidité au sein de la composition. Le lagon de Humboldt Park, point focal de l'œuvre, est dessiné avec des reflets qui ajoutent profondeur et mouvement. Parallèlement, des créatures mythiques, semblables à des griffons, apparaissent dans le ciel, renforçant le sentiment de mystère et d'émerveillement, signature du travail de Ferguson. L'estampe comprend également des éléments qui évoquent le présent et le passé du quartier : ses food trucks, ses enseignes vintage, ses parcs publics et l'animation de ses rues. Ces détails enrichissent la perception, permettant au spectateur d'explorer différentes facettes de l'identité de Humboldt Park. La capacité de Ferguson à insuffler une dimension narrative à ses illustrations élève cette œuvre au-delà de la simple documentation ; elle devient une expérience, une représentation visuelle d'un environnement urbain vivant et vibrant. L'influence de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'a imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti, proposant une alternative à la fresque murale traditionnelle grâce à la sérigraphie artisanale qui lui permet de créer des récits urbains d'une grande précision. Contrairement au street art de grande envergure, souvent caractérisé par des couleurs vives et des traits larges, la méthode de Ferguson privilégie un travail de lignes complexe et une narration par superposition. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la documentation historique des espaces urbains, à l'instar des premiers cartographes qui ont dressé les cartes des paysages urbains, tout en y apportant une touche artistique contemporaine. À travers cette série, Ferguson capture l'âme des quartiers de Chicago, les transformant en compositions surréalistes et poétiques qui trouvent un écho auprès des habitants et des collectionneurs d'art. La sérigraphie de Humboldt Park rend hommage à la résilience, à l'histoire et à l'énergie artistique du quartier, préservant son identité culturelle grâce à une œuvre artisanale en édition limitée qui continue de susciter l'admiration au sein de la communauté du street art et du graffiti.

    $146.00

  • Lincoln Selleck Act Like Ya Know Silkscreen Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Lincoln Selleck Act Like Ya Know Sérigraphie par Eddie Colla

    Lincoln-Selleck - Act Like Ya Know - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 2 couleurs sur papier recyclé Speckletone, par Eddie Colla, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Cette affiche sérigraphiée à la main en 3 couleurs (63,5 x 48,3 cm) met en scène deux icônes américaines : Abraham Lincoln et Tom Selleck, le duo de rêve. Ils resplendissent sur fond de Bay Bridge et de Twin Peaks. On y aperçoit également la Ferrari 308 GTS de Magnum. L'affiche est sérigraphiée en noir, rouge foncé et or métallisé sur du papier recyclé Cover Speckletone de 130 g/m² (80 lb) provenant de la French Paper Company. Oubliez Crockett et Tubbs, faites comme si vous saviez.

    $134.00

  • Under a Blanket of Stars We Confessed Our Dreams Silkscreen Print by Russell Moore

    Russell Moore Sous une couverture d'étoiles, nous avons confessé nos rêves en sérigraphie par Russell Moore

    Sous un ciel étoilé, nous avons confessé nos rêves. Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 3 couleurs sur papier d'art de Russell Moore. Œuvre rare de street art, célèbre artiste pop. Eh bien, ma femme et moi avions l'habitude de prendre la voiture et d'aller quelque part loin des lumières de la ville pour contempler le ciel nocturne pendant des heures. Il n'y a rien de tel que de voir la Voie lactée en plein été, à la campagne, par une nuit noire. - Russ Moore

    $214.00

  • Cali Love Giclee Print by Risk Rock x Fabrice Hanssens

    Risk Rock Impression giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens

    Estampe giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art épais métallisé Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 26 x 20 pouces. Cali Love Giclee Print : Une symphonie de street art pop et de maîtrise photographique L'estampe giclée « Cali Love » témoigne avec brio de la synergie entre le pop art urbain et le génie photographique. Cette édition limitée capture l'essence même de la vibrante culture urbaine californienne. Fruit d'une collaboration entre le célèbre graffeur Risk Rock et le photographe de renom Fabrice Henssens, cette œuvre est limitée à 25 exemplaires. Chaque estampe, signée et numérotée avec soin, est exclusive et séduira les collectionneurs et les amateurs de street art. Imprimée sur le papier Hahnemühle Photo Rag Metallic, elle fusionne avec éclat les couleurs audacieuses de Risk Rock et la netteté photographique de Henssens. L'estampe présente une image saisissante du légendaire rappeur 2Pac, imprégnée de l'esprit et de l'attitude emblématiques du hip-hop californien. Avec ses dimensions de 26x20, l'estampe offre une toile conséquente aux artistes pour déployer leur talent, mêlant graffiti et pop art pour créer une œuvre à la fois un régal pour les yeux et une déclaration culturelle. Explorer les différentes facettes de « Cali Love » La profondeur de l'œuvre est palpable, sa composition vibrante recelant de multiples significations. L'influence de Risk Rock est manifeste dans les audacieuses touches de couleurs et l'intégration fantaisiste des papillons, emblématiques de son style graffiti. Ces motifs ne servent pas de simples ornements, mais symbolisent la transformation et la liberté, des thèmes profondément ancrés dans la culture hip-hop et auprès d'un public plus large d'amateurs de street art. La contribution de Fabrice Henssens en tant que photographe confère un réalisme saisissant à la composition, ancrant les éléments oniriques dans une scène tangible à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Sa maîtrise de la lumière et de l'ombre sur le papier métallisé ajoute une dimension tridimensionnelle à l'estampe, donnant vie à l'image et captivant le regard. Cette interaction entre le tangible et le fantastique est une caractéristique du street art pop et trouve une parfaite exécution dans « Cali Love ». « Cali Love » : un emblème du pop art urbain et du graffiti. Tirage en édition limitée, « Cali Love » est une œuvre majeure du street art et du graffiti. Le choix du papier Hahnemühle Fine Art, réputé pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles, témoigne de la volonté de l'artiste de créer une œuvre pérenne, à l'image de l'impact durable du street art sur la culture urbaine. Le reflet métallique du papier sublime la luminosité des paysages californiens, un clin d'œil subtil au titre et au thème de l'œuvre. La collaboration entre Risk Rock et Fabrice Henssens célèbre la fertilisation croisée entre différentes disciplines artistiques. L'expertise de Risk en graffiti et le talent photographique de Henssens donnent naissance à un tirage qui transcende la simple addition de ses composantes. Cette œuvre capture l'esprit du street art, reflétant la nature dynamique et en constante évolution du genre. À travers « Cali Love », les artistes rendent hommage à l'âme de la Californie, à sa riche histoire en matière de street art et à son rôle de berceau du mouvement hip-hop. Dans le paysage de l'art moderne, « Cali Love » se distingue comme un phare d'innovation et de fusion artistique. L'œuvre n'est pas une simple image statique, mais un dialogue entre deux artistes et leurs médiums. Ce dialogue, riche et complexe, est profondément ancré dans le tissu culturel du street art. Cette estampe captive le regard, invite à l'introspection et célèbre la beauté multiforme du pop art urbain et du graffiti.

    $629.00

  • Car Wash Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Car Wash Original Dunny Town Art Toy par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00

  • Alonzo Liter Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Alonzo Liter Archival Print par Camilo Pardo

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Alonzo Liter sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $450.00

  • Back to the Future Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Retour vers le futur Glow Sérigraphie par Tim Doyle

    Retour vers le futur - Glow Print Édition limitée Sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier Natural Cougar Cover 100lb par l'artiste Tim Doyle Art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée de 150 exemplaires (2015) - Format de l'œuvre : 16 x 24 pouces Retour vers le futur, film, homme, femme, voiture, requin, poisson, tireur sauvage, voyage dans le temps, science-fiction

    $236.00

Cars Trucks Vans & Automobiles Graffiti Street Pop Art

L'intersection de l'imagerie automobile dans le pop art urbain et le graffiti

Le pop art urbain et le graffiti sont depuis longtemps des moyens d'expression d'idées culturelles, politiques et sociales. Parmi la myriade de sujets abordés dans ces formes d'art, la représentation des automobiles – voitures, camions, fourgonnettes – occupe une place particulière. Au-delà de leur utilité pratique, ces véhicules incarnent l'esprit de l'époque, le progrès technologique et, parfois, un sentiment de rébellion et de liberté.

Voitures et camions dans le pop art urbain : symboles de modernité et de rébellion

L'intégration de voitures et de camions dans le street art met en valeur les véhicules et reflète les attitudes sociétales et les phénomènes culturels. Cette forme d'art utilise souvent des couleurs vives et une imagerie saisissante, souvent satirique, pour remettre en question les normes et critiquer la société. Dans ce contexte, les voitures peuvent symboliser la modernité, la vitesse et le progrès technologique inexorable. Par exemple, les œuvres de Keith Haring, artiste américain connu pour ses créations inspirées du graffiti, intègrent fréquemment des voitures et autres véhicules comme symboles de mouvement et d'énergie. Haring, décédé en 1990, maîtrisait l'art d'utiliser ces images pour commenter les problèmes de société. À l'inverse, les camions, souvent représentés sous des formes plus robustes et imposantes, peuvent représenter la classe ouvrière, la résilience et parfois un individualisme farouche. Ces véhicules, dans le street art, peuvent être perçus comme des métaphores du voyage, non seulement au sens propre, mais aussi comme un parcours de vie, jalonné d'épreuves et d'évolutions sociales.

Des camionnettes transformées en œuvres de graffiti : des toiles sur roues

L'art du graffiti, puisant ses racines dans l'expression des sentiments underground et contre-culturels, trouve un support unique dans les fourgonnettes. Ces véhicules, souvent associés aux sous-cultures, deviennent des œuvres d'art ambulantes qui diffusent des messages à travers les villes. Des graffeurs comme Banksy, dont le véritable nom reste inconnu, ont fréquemment utilisé les véhicules dans le cadre de leurs actions artistiques clandestines. Ces fourgonnettes deviennent des symboles de rébellion, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des commentaires sociaux. L'art qui orne les fourgonnettes va des simples tags et messages aux fresques murales élaborées. Il incarne un sentiment de liberté et de non-conformisme, en résonance avec l'esprit du graffiti. Cette forme d'art éphémère et souvent illégale utilise la fourgonnette pour symboliser la contestation des formes d'art traditionnelles et des normes sociales.

L'automobile dans l'art : reflet des contextes culturels et historiques

La représentation des automobiles dans le street art et le graffiti dépasse la simple figure de style. Ces véhicules, intégrés à l'art, reflètent les contextes culturels et historiques de leur époque. En période de prospérité économique, les voitures peuvent symboliser l'aisance et le progrès. À l'inverse, elles peuvent devenir des emblèmes de déclin et d'abandon social lors de troubles ou de crises économiques. Des artistes comme Jean-Michel Basquiat, artiste américain d'origine haïtienne et portoricaine décédé en 1988, intégraient fréquemment des voitures à leurs œuvres néo-expressionnistes. Ces véhicules servaient de symboles pour commenter les dichotomies raciales, sociales et de classe. Son utilisation des voitures et autres véhicules s'intéressait à leur forme et aux récits sous-jacents qu'elles véhiculaient. La représentation des voitures, camions et fourgonnettes dans le street art et le graffiti est multiforme. Ces véhicules sont bien plus que de simples moyens de transport ; ce sont des symboles chargés de sens culturel, social et politique. À travers le regard de différents artistes et à travers diverses époques, ces automobiles acquièrent des significations variées et deviennent de puissants outils d'expression artistique dans le Street Pop Art et le graffiti.

Résonance culturelle des automobiles classiques dans l'art

Entre les mains des artistes de rue, les voitures classiques se transforment de simples vestiges du passé en icônes influentes qui évoquent l'âge d'or du design automobile. Elles deviennent une toile dans la toile, un motif que les artistes utilisent pour explorer les thèmes de l'Amérique, de la société de consommation et du passage du temps. Cette vénération pour les voitures classiques dans le pop art et le graffiti reflète une appréciation culturelle plus large, où ces véhicules sont souvent restaurés avec soin et exposés lors d'événements, attirant les foules et renforçant les liens communautaires. De même, elles tissent des liens entre les générations dans l'art, séduisant les passionnés plus âgés qui se souviennent de ces voitures à leur apogée, et les plus jeunes admirateurs, attirés par leur charme rétro.

Esthétique et symbolisme des voitures de sport

Les voitures de sport sont un thème récurrent du graffiti et du pop art. Le graffiti les représente souvent dans un style dynamique et expressif, tandis que le pop art adopte une approche plus stylisée et colorée. Ces deux courants artistiques célèbrent la beauté et la vitesse des voitures de sport tout en commentant la fascination de la société pour les biens matériels et la société de consommation. Dans le graffiti, les voitures de sport sont souvent représentées en mouvement, avec des lignes dynamiques et des couleurs vives qui traduisent une impression de vitesse et d'excitation. Les graffeurs peuvent également intégrer des éléments de la culture urbaine, tels que des tags à la bombe ou des lettrages graffiti, pour créer un sentiment de rébellion et de subversion urbaines. Dans le pop art, les voitures de sport sont généralement représentées de manière plus stylisée et colorée, avec des couleurs vives et attrayantes et des proportions exagérées. Des artistes pop comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein ont souvent utilisé les voitures de sport pour symboliser la société de consommation et le rêve américain, commentant la façon dont les biens matériels sont devenus un marqueur de réussite et de statut social. Le graffiti et le pop art offrent tous deux des perspectives uniques et dynamiques sur le monde des voitures de sport, mettant en lumière la beauté, l'attrait et la signification culturelle de ces véhicules emblématiques. L'attrait visuel des voitures classiques se prête parfaitement au style audacieux et percutant du pop art urbain. Les artistes jouent souvent avec les designs emblématiques de ces voitures, les ornant de détails exagérés ou les plaçant dans des contextes surréalistes. Cette juxtaposition du classique et du contemporain témoigne de la pertinence intemporelle de ces automobiles. De plus, le symbolisme attaché aux voitures classiques – une élégance d'antan, le rêve américain, la liberté de se déplacer – trouve un écho particulier dans les environnements urbains où l'espace est précieux et où ces voitures sont rares. En exposant ces symboles au grand jour, les artistes contrastent avec le paysage urbain moderne, invitant à une réflexion sur le progrès et le changement.

Les voitures classiques comme conteuses d'histoires

Au-delà de leur impact visuel, les voitures classiques du street art racontent souvent une histoire. Elles servent de fil conducteur narratif, plantant le décor d'une époque révolue ou suggérant le passé de personnages imaginaires. Dans certaines œuvres, les voitures deviennent des personnages à part entière, dotées d'une personnalité propre, et sont anthropomorphisées, invitant le spectateur à leur attribuer des émotions et des expériences. Cette personnification d'objets inanimés est une technique courante du pop art, enrichissant l'œuvre de sens et d'interpellation. À travers ces représentations, les voitures classiques deviennent plus que de simples moyens de transport ; elles sont les protagonistes d'un récit visuel qui se déploie sur les murs de la ville. Intégrées au street art et au graffiti, les voitures classiques adoptent souvent les textures et les couleurs du paysage urbain. Ce mélange les ancre dans leur nouveau contexte, fusionnant passé et présent. Les artistes peuvent incorporer des éléments du paysage urbain, tels que l'architecture ou la signalisation, en arrière-plan, inscrivant les voitures dans un cadre urbain moderne tout en préservant leur aura historique. Cette intégration témoigne du talent de l'artiste pour combiner des éléments disparates et créer une œuvre cohérente et évocatrice. L'intégration des voitures classiques dans le street art reflète en définitive le rapport de la société à son passé et à son présent. Ces œuvres évoquent souvent la nostalgie, le désir d'une époque où la vie semblait plus simple et élégante. Parallèlement, en transposant ces symboles du passé dans un contexte contemporain, les artistes rappellent aux spectateurs l'inéluctable passage du temps et l'évolution constante de la culture. Les voitures classiques dans le street art et le graffiti témoignent du désir humain de se souvenir du passé et de le vénérer tout en avançant sans cesse. Leur présence dans ces œuvres est une exploration multiforme du style, de la culture et des mutations sociétales. À travers le prisme de ces automobiles mythiques, les artistes peuvent exprimer des idées et des émotions complexes, instaurant un dialogue avec le spectateur qui transcende la simple expérience visuelle. Qu'elles soient considérées comme des objets de beauté, des symboles d'une époque révolue ou des personnages centraux d'un récit, les voitures classiques continueront d'inspirer et de captiver artistes et publics au sein du paysage urbain.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte