Auto

146 produits

  • Cost of Oil AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Coût du pétrole AP » de Shepard Fairey - OBEY

    Prix ​​de l'épreuve d'artiste à l'huile AP Silkscreen Print de Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier d'art crème moucheté, œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste AP 2008 Signée et marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Format 18x24 Impression sérigraphique. La sérigraphie « Cost of Oil » de Shepard Fairey est une œuvre provocatrice qui met en lumière la capacité du street art et du graffiti à aborder et questionner les enjeux socio-politiques. Sortie en 2008 en tant qu'épreuve d'artiste (EA), cette œuvre en édition limitée explore visuellement les thèmes de la consommation d'énergie, de l'impact environnemental et des ramifications géopolitiques inhérentes à la quête du pétrole. Signée et estampillée EA par Fairey, elle mesure 45,7 x 61 cm et est imprimée sur un papier beaux-arts crème moucheté. Reconnu pour son approche intelligente et critique du commentaire culturel, Fairey incarne avec « Cost of Oil » l'essence même de sa pratique du street art. L'œuvre s'articule autour de la question audacieuse et affirmative : « Quel est le prix du pétrole ? », qui résonne sur fond d'un récit visuel saisissant. L'image représente une silhouette solitaire, vêtue d'un t-shirt floqué « USA », remplissant le réservoir d'un Hummer – symbole puissant de la consommation américaine et du complexe militaro-industriel. Le soleil rayonnant derrière elle et le fond rouge sang qui dégouline soulignent la dichotomie entre lumière et obscurité dans le débat sur la liberté et son prix. Cette estampe bicolore, réalisée à la main, est un exemple emblématique du travail de Fairey, s'inscrivant pleinement dans l'objectif de la campagne « OBEY » : stimuler le débat et susciter une réflexion sur la propagande omniprésente dans l'espace public. Le motif « OBEY » a toujours cherché à inciter les observateurs à questionner les mécanismes et les messages qui les entourent, et « Cost of Oil » étend cette interrogation à la problématique mondiale de la dépendance au pétrole et à ses vastes conséquences. En tant qu'œuvre de street art, « Cost of Oil » est un catalyseur de dialogue, repoussant les limites de la communication artistique et de son influence sur l'opinion publique. Cette estampe nous rappelle avec force le pouvoir de l'art visuel comme outil d'activisme et de plaidoyer, et le rôle constant de Fairey qui, grâce à son art, a mis en lumière des enjeux cruciaux. Elle demeure une œuvre pertinente et marquante au sein de son travail et du débat plus large sur l'énergie, l'environnementalisme et le coût réel de la consommation.

    $1,116.00

  • Cali Love Giclee Print by Risk Rock x Fabrice Hanssens

    Risk Rock Impression giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens

    Estampe giclée Cali Love par Risk Rock x Fabrice Hanssens, œuvre d'art en édition limitée, imprimée sur papier d'art épais métallisé Hahnemühle, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 26 x 20 pouces. Cali Love Giclee Print : Une symphonie de street art pop et de maîtrise photographique L'estampe giclée « Cali Love » témoigne avec brio de la synergie entre le pop art urbain et le génie photographique. Cette édition limitée capture l'essence même de la vibrante culture urbaine californienne. Fruit d'une collaboration entre le célèbre graffeur Risk Rock et le photographe de renom Fabrice Henssens, cette œuvre est limitée à 25 exemplaires. Chaque estampe, signée et numérotée avec soin, est exclusive et séduira les collectionneurs et les amateurs de street art. Imprimée sur le papier Hahnemühle Photo Rag Metallic, elle fusionne avec éclat les couleurs audacieuses de Risk Rock et la netteté photographique de Henssens. L'estampe présente une image saisissante du légendaire rappeur 2Pac, imprégnée de l'esprit et de l'attitude emblématiques du hip-hop californien. Avec ses dimensions de 26x20, l'estampe offre une toile conséquente aux artistes pour déployer leur talent, mêlant graffiti et pop art pour créer une œuvre à la fois un régal pour les yeux et une déclaration culturelle. Explorer les différentes facettes de « Cali Love » La profondeur de l'œuvre est palpable, sa composition vibrante recelant de multiples significations. L'influence de Risk Rock est manifeste dans les audacieuses touches de couleurs et l'intégration fantaisiste des papillons, emblématiques de son style graffiti. Ces motifs ne servent pas de simples ornements, mais symbolisent la transformation et la liberté, des thèmes profondément ancrés dans la culture hip-hop et auprès d'un public plus large d'amateurs de street art. La contribution de Fabrice Henssens en tant que photographe confère un réalisme saisissant à la composition, ancrant les éléments oniriques dans une scène tangible à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Sa maîtrise de la lumière et de l'ombre sur le papier métallisé ajoute une dimension tridimensionnelle à l'estampe, donnant vie à l'image et captivant le regard. Cette interaction entre le tangible et le fantastique est une caractéristique du street art pop et trouve une parfaite exécution dans « Cali Love ». « Cali Love » : un emblème du pop art urbain et du graffiti. Tirage en édition limitée, « Cali Love » est une œuvre majeure du street art et du graffiti. Le choix du papier Hahnemühle Fine Art, réputé pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles, témoigne de la volonté de l'artiste de créer une œuvre pérenne, à l'image de l'impact durable du street art sur la culture urbaine. Le reflet métallique du papier sublime la luminosité des paysages californiens, un clin d'œil subtil au titre et au thème de l'œuvre. La collaboration entre Risk Rock et Fabrice Henssens célèbre la fertilisation croisée entre différentes disciplines artistiques. L'expertise de Risk en graffiti et le talent photographique de Henssens donnent naissance à un tirage qui transcende la simple addition de ses composantes. Cette œuvre capture l'esprit du street art, reflétant la nature dynamique et en constante évolution du genre. À travers « Cali Love », les artistes rendent hommage à l'âme de la Californie, à sa riche histoire en matière de street art et à son rôle de berceau du mouvement hip-hop. Dans le paysage de l'art moderne, « Cali Love » se distingue comme un phare d'innovation et de fusion artistique. L'œuvre n'est pas une simple image statique, mais un dialogue entre deux artistes et leurs médiums. Ce dialogue, riche et complexe, est profondément ancré dans le tissu culturel du street art. Cette estampe captive le regard, invite à l'introspection et célèbre la beauté multiforme du pop art urbain et du graffiti.

    $629.00

  • The Cook Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle La sérigraphie du cuisinier par Tim Doyle

    « The Cook », une sérigraphie artisanale en édition limitée 6 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Inspiré de la série télévisée Breaking Bad.

    $229.00

  • Supernova Dec 20th 1995 The Whiskey Silkscreen Print by Coop

    Coop Supernova 20 décembre 1995 The Whisky Sérigraphie par Coop

    Supernova - 20 décembre 1995 au Whiskey. Édition limitée. Sérigraphie artisanale 7 couleurs sur papier beaux-arts par Coop, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Supernova 2016, 20 décembre 1995. Sérigraphie « The Whiskey » par Coop. Coop est devenu populaire auprès de certains groupes et labels et a fourni des illustrations pour plusieurs sorties de Sympathy for the Record Industry ainsi que les affiches de Reverend Horton Heat, Lords of Acid, Green Day, Nirvana, Soundgarden et The Foo Fighters.

    $323.00

  • Lincoln Selleck Act Like Ya Know Silkscreen Print by Eddie Colla

    Eddie Colla Lincoln Selleck Act Like Ya Know Sérigraphie par Eddie Colla

    Lincoln-Selleck - Act Like Ya Know - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 2 couleurs sur papier recyclé Speckletone, par Eddie Colla, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Cette affiche sérigraphiée à la main en 3 couleurs (63,5 x 48,3 cm) met en scène deux icônes américaines : Abraham Lincoln et Tom Selleck, le duo de rêve. Ils resplendissent sur fond de Bay Bridge et de Twin Peaks. On y aperçoit également la Ferrari 308 GTS de Magnum. L'affiche est sérigraphiée en noir, rouge foncé et or métallisé sur du papier recyclé Cover Speckletone de 130 g/m² (80 lb) provenant de la French Paper Company. Oubliez Crockett et Tubbs, faites comme si vous saviez.

    $134.00

  • Turnt HPM Archival Print by Bask

    Bask ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $288.00

  • Future Chase Giclee Print by SP Zero

    SP Zero Future Chase Giclee Print par SP Zero

    Future Chase 1,21 Gigawatts, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art par SP Zero, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • 67 Mustang Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo 67 Mustang Archival Print par Camilo Pardo

    67 Mustang, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $352.00

  • Get in the Van Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Get in the Van Sérigraphie par Tim Doyle

    « Get in the Van Followed », sérigraphie artisanale en édition limitée 6 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $229.00

  • Jaguar Mandala Silkscreen Print by Chris Saunders

    Chris Saunders Jaguar Mandala Sérigraphie par Chris Saunders

    Jaguar Jag Mandala Édition Limitée Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs avec Couche Transparente UV sur Papier Beaux-Arts Coventry Rag 290 g/m² par Chris Saunders Artiste de Rue Graffiti Art Moderne Pop Art. « Jag Mandala » de Chris Saunders est une sérigraphie qui témoigne de la fascination de l'artiste pour les couleurs vibrantes, les motifs complexes et le symbolisme spirituel des mandalas. Chris Saunders est un artiste et illustrateur américain reconnu pour son travail multidisciplinaire dans les domaines des beaux-arts, du design et de l'animation. Il est réputé pour ses œuvres kaléidoscopiques d'une grande précision, qui combinent souvent techniques traditionnelles et numériques. Son travail explore une variété de sujets, tels que des paysages surréalistes, de l'art visionnaire et des thèmes spirituels. Le terme « mandala » désigne un symbole spirituel et rituel représentant l'univers dans l'hindouisme et le bouddhisme. Les mandalas sont généralement composés de motifs géométriques complexes et de dessins symétriques rayonnant à partir d'un point central. La création d'un mandala est souvent un processus méditatif, et l'œuvre achevée sert d'outil de concentration mentale pendant la méditation.

    $771.00

  • Check Original Collage Stencil Spray Painting by Pipsqueak Was Here!!!

    Pipsqueak Was Here!!! Découvrez ici le collage original au pochoir et à la bombe de peinture de Pipsqueak !!!

    Découvrez ici la peinture au pochoir et collage original de Pipsqueak ! Une œuvre unique sur toile tendue, réalisée par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée, technique mixte (pochoir, collage et peinture aérosol), 2021. Dimensions : 17,5 x 17,5 cm. Check by Pipsqueak Was Here!!! – Pochoirs de défi et textures trouvées dans l'art pop urbain et le graffiti « Check » est une œuvre originale de 2021, technique mixte, réalisée par le duo d'artistes de rue néerlandais Pipsqueak Was Here!!!. Créée à l'aide de pochoirs, de peinture aérosol et de collages sur toile tendue, cette pièce de 44,5 x 44,5 cm, signée par les artistes, illustre de façon saisissante la superposition de récits urbains, ancrés dans une texture brute et des juxtapositions symboliques. Au centre, un portrait au pochoir, solennel et précis, représente une jeune fille au regard direct et presque provocateur. Autour d'elle, des fragments de publicités vintage, d'étiquettes d'avertissement de produits chimiques, d'imprimés déchirés et d'éléments abstraits peints sont collés. L'œuvre fusionne le langage de la prudence, de l'enfance et de la mémoire consumériste en un champ poétique urbain dense et cohérent, emblématique de la pratique de Pipsqueak Was Here!!! au sein du Street Pop Art et du Graffiti. Le portrait comme conscience et confrontation La jeune fille au centre de Check n'est pas passive. Son expression est grave, ancrée dans la réalité et d'une subtile provocation. Rendue par des pochoirs noirs et couleur chair d'une grande netteté, sa présence contraste avec le brouhaha chaotique de l'arrière-plan, offrant au spectateur un point d'ancrage émotionnel. Cette figure, comme beaucoup d'autres dans l'œuvre de l'artiste, revêt une importance symbolique : la jeunesse dans un monde déjà marqué par le danger et la contradiction. Derrière elle, l'image d'une publicité classique pour un taxi jaune et une étiquette d'avertissement « Marchandises dangereuses diverses » créent une ironie visuelle saisissante. Le collage environnant dépasse la simple esthétique ; il devient un commentaire. Dans le contexte plus large du Street Pop Art et du Graffiti, ce portrait se fait l'écho d'une voix qui remet en question les systèmes avec une détermination tranquille plutôt qu'avec des slogans criés. Construction de collages et composition d'objets trouvés Fidèle aux racines esthétiques du street art, Check intègre un langage visuel trouvé à travers ses collages superposés. On y observe une fusion de mémoire urbaine et de supports oubliés : typographies usées, titres de journaux délavés, symboles codés chimiquement et superposition de peintures à la bombe et de pochoirs. Ces textures imitent les murs des villes, où affiches et panneaux publicitaires sont constamment arrachés, recouverts de peinture ou tagués. Les artistes utilisent ces matériaux pour créer un champ narratif, un dialogue entre sécurité et danger, visibilité et effacement. Cette méthode de collage tactile renforce le lien entre la surface et le récit, garantissant que chaque élément de l’œuvre contribue non seulement à l’intérêt visuel, mais aussi à la résonance historique. Elle capture l’énergie de déclin et de renouveau, au cœur de l’esprit du street art et du graffiti. Pipsqueak était là !!! et la logique de la protestation visuelle Avec « Check, Pipsqueak Was Here!!! », Pipsqueak continue d'affiner son équilibre unique entre élégance visuelle et urgence urbaine. L'œuvre rayonne de sens par le contraste : l'innocence de l'enfance face à un monde saturé d'avertissements et de publicités. Le titre lui-même suggère la confrontation, la vérification, voire la perturbation. Chaque choix de composition témoigne de la puissance, de l'emplacement et de la perception. Cette peinture ne se limite pas à la forme ou à la beauté ; elle est un message inscrit dans l'image. Artistes de rue, pop art et graffiti, le duo reste attentif à la vulnérabilité environnementale, sociale et humaine, faisant de chaque œuvre une forme de protestation visuelle à travers le collage, la bombe de peinture et les symboles. « Check » nous rappelle avec force que l'art, dans l'espace public comme privé, a le pouvoir de révéler des vérités, de susciter l'empathie et de porter la résistance grâce à l'iconographie quotidienne de nos environnements partagés.

    $1,500.00

  • TGIF V 20 Archival Canvas Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Impression sur toile d'archives TGIF V 20 par Dave Pollot

    TGIF V 20 Tirage d'archives par Dave Pollot Édition limitée sur toile PH neutre 17 mil Art de rue pop graffiti Œuvre d'art moderne d'artiste. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 57 exemplaires (2023), format 16 x 20 pouces, impression pigmentaire d'archives sur toile, représentant Jason du film d'horreur Vendredi 13 dans un marais. TGIF V 20 : Tirage d'archives par Dave Pollot L'estampe d'archive TGIF V 20 de Dave Pollot, sortie en 2023, est une fusion unique de références à la culture pop, de techniques des beaux-arts et d'esthétique du street art. Cette œuvre en édition limitée, signée et numérotée par Pollot, fait partie d'une série de seulement 57 exemplaires. Il s'agit d'une impression pigmentaire d'archive de 40,6 x 50,8 cm sur toile de 0,43 mm d'épaisseur, à pH neutre, garantissant sa longévité et sa résistance à la décoloration. L'œuvre met en scène le personnage emblématique de Jason Voorhees, tiré de la franchise cinématographique d'horreur Vendredi 13, dans un décor de marais serein, presque bucolique, mêlant ainsi les univers du cinéma d'horreur et de la peinture de paysage classique. Quand la culture pop rencontre les beaux-arts dans TGIF V 20 Dave Pollot est connu pour sa réinterprétation ingénieuse de l'art traditionnel, intégrant souvent des icônes de la culture pop et des éléments des médias contemporains dans des décors classiques ou idylliques. TGIF V 20 illustre parfaitement cette approche : Pollot y associe la figure menaçante de Jason Voorhees à un paysage champêtre paisible. Sur cette estampe, Jason se dresse, sinistre, dans un marais, son masque de hockey iconique reflétant la lumière d'un coucher de soleil lointain, tandis qu'une petite maison se niche à l'arrière-plan, apparemment indifférente à la terreur qui rôde à proximité. La capacité de Pollot à juxtaposer ces deux univers – l'horreur de Vendredi 13 et la quiétude d'une campagne idyllique – crée un sentiment de malaise et d'humour noir. Le spectateur est amené à contempler l'absurdité de Jason, figure de violence et de peur, évoluant sereinement dans un tel environnement. Cette contradiction ludique est une caractéristique du street art, où des symboles familiers sont recontextualisés de manière surprenante et souvent ironique. En plaçant Jason dans ce contexte inattendu, Pollot remet en question notre perception du personnage et du lieu, nous incitant à les voir sous un jour nouveau. L'influence du graffiti et du pop art urbain L'œuvre de Pollot, bien qu'ancrée dans les techniques traditionnelles des beaux-arts, est fortement influencée par l'esthétique et l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Le pop art urbain est connu pour son utilisation audacieuse de la couleur, son intégration de la culture populaire et sa capacité à brouiller les frontières entre art savant et art populaire. Dans TGIF V 20, Pollot réunit ces éléments, utilisant Jason comme symbole de la culture de masse pour bouleverser les conventions de la peinture de paysage classique. La texture et la richesse de la toile, ainsi que la palette de couleurs vibrantes et équilibrées, renforcent l'impact visuel de l'œuvre. La scène, qui pourrait autrement ressembler à un paysage typique du XIXe siècle, est transformée par la présence de Jason. L'influence du graffiti et du street art se manifeste dans la manière dont Pollot insuffle une dimension urbaine et contemporaine au traditionnel. Jason, figure issue du cinéma d'horreur des années 1980, devient un intrus moderne dans un cadre intemporel, à l'image du graffiti qui perturbe souvent l'esthétique de l'environnement urbain en y introduisant des éléments nouveaux, souvent controversés. De plus, le fait que cette estampe soit numérotée à la main et en édition limitée souligne l'individualité et l'exclusivité souvent associées au street art. À l'instar des graffeurs qui signent leurs œuvres, Pollot signe et numérote chaque estampe, garantissant ainsi que chaque pièce est unique. Cela rejoint également la philosophie du street art, selon laquelle l'art est à la fois public et personnel, accessible et unique. Le contraste entre l'horreur et la beauté pastorale Au cœur de TGIF V 20 réside le contraste saisissant entre le genre horrifique et la quiétude du paysage naturel. Jason, habituellement vu traquant ses victimes dans des forêts sombres ou des campements déserts, est ici placé dans un décor qui évoque chaleur et nostalgie. Le chalet en arrière-plan, baigné par la douce lueur du soleil couchant, crée une atmosphère réconfortante qui s'oppose frontalement à l'imagerie violente souvent associée à Jason. Cette juxtaposition accentue le malaise, le spectateur s'interrogeant sur la présence d'une telle figure dans un lieu aussi paisible. Le titre de l'œuvre, TGIF V 20, joue également sur ce contraste. Si le vendredi 13 est synonyme de malchance et d'horreur, l'expression « TGIF » évoque généralement un sentiment de soulagement et l'anticipation d'un week-end de détente. Pollot utilise cette dualité pour brouiller davantage les frontières entre peur et réconfort, humour et horreur. Cette superposition de significations est caractéristique du street art, où de multiples interprétations peuvent coexister, incitant le spectateur à interagir avec l'œuvre à différents niveaux. Le choix de Pollot de représenter Jason dans un marais, plutôt que dans un décor d'horreur plus conventionnel, confère à l'œuvre une complexité supplémentaire. Les marais sont souvent associés à la décrépitude, au mystère et aux dangers cachés, ce qui en fait un cadre idéal pour la figure sombre et menaçante de Jason. Parallèlement, la manière dont Pollot rend la scène — avec des coups de pinceau doux, des tons chauds et une impression générale de calme — rend le marais presque accueillant. Cette tension entre beauté et menace est essentielle à l'attrait de l'œuvre, car elle invite le spectateur à s'interroger sur ce qui se cache sous la surface. L'approche moderne de Dave Pollot en matière d'art et de culture pop La démarche artistique de Dave Pollot s'ancre dans la fusion de l'art classique et de la culture populaire, une technique devenue emblématique du street art contemporain. Sa formation en techniques picturales classiques lui permet d'exécuter ses œuvres avec précision. Parallèlement, l'intégration d'icônes culturelles familières confère à ses créations une accessibilité et une pertinence nouvelles pour le public d'aujourd'hui. TGIF V 20 s'inscrit dans cette tradition, Pollot transposant l'univers du film d'horreur dans le cadre raffiné de la peinture de paysage. Symbole de peur et de violence, Jason Voorhees s'intègre au monde naturel sous la plume de Pollot, suggérant que même les aspects les plus terrifiants de notre imagination ont leur place dans le paysage culturel. En plaçant Jason dans un décor si serein et pittoresque, Pollot nous invite à repenser nos conceptions du beau et de l'effrayant. Cette fusion des univers est au cœur du street art, où le familier et l'inattendu se rencontrent pour créer une œuvre inédite. TGIF V 20 de Dave Pollot illustre avec force comment le street art contemporain peut enrichir et remettre en question notre perception de l'art et de la culture populaire. Grâce à son humour, ses contrastes et sa technique artistique affûtée, Pollot crée une œuvre visuellement saisissante et stimulante, offrant un regard neuf sur une figure emblématique du cinéma d'horreur.

    $462.00

  • 599 Ferrari Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Impression d'archives Ferrari 599 par Camilo Pardo

    599 tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée Ferrari sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $533.00

  • Joshua Vides X Unfinished Business Cone Art Object Sculpture by Joshua Vides

    Joshua Vides Joshua Vides X CC Cone Art Object Sculpture par Joshua Vides

    Achetez Joshua Vides X CC Cone édition limitée en céramique Traffic Cone Sculpture Artwork par le légendaire artiste de rue Joshua Vides. Édition limitée 2021 de 100 - 9,5" de haut x 6" de base. dans ComplexCon Exclusive

    $503.00

  • Florence Aubenas Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY x Blek le Rat

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Florence Aubenas par Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat

    Sérigraphie Florence Aubenas par Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure Édition limitée Œuvre d'art pop et de rue. 2008. Signée par Shepard Fairey et Blek le Rat. Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Shepard Fairey x Blek le Rat Florence Aubenas Sérigraphie 2008 La sérigraphie Florence Aubenas de 2008 est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre l'artiste de rue américain Shepard Fairey, alias OBEY, et le pionnier français du pochoir, Blek le Rat. Mesurant 45,7 x 61 cm, cette sérigraphie artisanale a été produite en édition limitée à 100 exemplaires, signés et numérotés. Chaque exemplaire porte la signature des deux artistes, témoignant ainsi de son importance en tant que dialogue intergénérationnel au sein du Street Pop Art et du graffiti. Le sujet, la journaliste française Florence Aubenas, a été enlevée et retenue en otage en Irak en 2005, faisant de cette œuvre un puissant symbole de résilience et du rôle de l'art dans la mise en lumière des enjeux liés aux droits humains. Imagerie et symbolisme Cette estampe fusionne le style graphique et engagé de Shepard Fairey avec la technique classique du pochoir de Blek le Rat. Sur fond de place Saint-Michel à Paris, l'œuvre intègre photographie et pochoir pour créer une composition urbaine riche et nuancée. Aubenas y est représentée debout, sereine, sa silhouette se détachant en un pochoir noir intense sur le mur de pierre, évoquant les interventions de Blek le Rat dans l'espace public. Ce contraste avec la précision du décor urbain capturée par la sérigraphie de Fairey crée une tension entre la permanence de l'architecture historique et l'urgence des luttes politiques contemporaines. Le placement de la figure sous le panneau de signalisation ancre l'œuvre dans le contexte parisien, tout en symbolisant la portée universelle de son histoire. Collaboration entre icônes Blek le Rat, né Xavier Prou ​​en France en 1951, est considéré comme l'un des fondateurs du graffiti au pochoir, ayant influencé des générations d'artistes de rue à travers le monde, dont Banksy. Shepard Fairey, né à Charleston, en Caroline du Sud, en 1970, s'est fait connaître grâce à sa campagne OBEY et à des œuvres engagées, comme l'affiche « Hope » de Barack Obama. Leur collaboration sur « Florence Aubenas » a réuni deux approches distinctes mais complémentaires : l'engagement de Blek envers la puissance de l'image directe au pochoir dans l'espace public et l'activisme de Fairey, guidé par le graphisme. Il en résulte une œuvre qui résonne à la fois comme un manifeste politique et comme un jalon dans l'histoire du street art. Résonance politique et héritage artistique Cette sérigraphie souligne comment l'art peut devenir un outil de sensibilisation et d'engagement. En immortalisant Florence Aubenas dans leur langage visuel, Fairey et Blek le Rat mettent en lumière les risques encourus par les journalistes travaillant dans les zones de conflit et l'importance de la liberté d'expression. Tirée en édition limitée, signée par les deux artistes et riche de sa thématique, cette sérigraphie de Florence Aubenas est considérée comme une pièce de collection majeure, non seulement pour les admirateurs de Shepard Fairey et Blek le Rat, mais aussi pour tous ceux qui reconnaissent l'importance d'un art socialement engagé. Elle demeure un exemple frappant de la manière dont le street art et le graffiti peuvent transcender l'esthétique pour aborder des réalités politiques urgentes.

    $2,500.00

  • Black Jack Archival Print by Heidi Taillefer

    Heidi Taillefer Tirage d'archives Black Jack par Heidi Taillefer

    Tirage pigmentaire d'archive en édition limitée Black Jack sur papier beaux-arts 330 g/m² par Heidi Taillefer, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Black Jack a été conçu comme un projet commercial en lien avec la Formule 1. Il porte la marque de fabrique d'Heidi Taillefer, qui associe technologie et organique dans un domaine où la technologie est constamment repoussée à son maximum. C'est la puissance d'un cheval de course alliée à la puissance de la technologie de la F1. » – Heidi Taillefer

    $352.00

  • Ready to Believe You Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Prêt à te croire, sérigraphie de Tim Doyle

    Ready to Believe You, édition limitée, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 24 pouces. Prêt à te croire, sérigraphie de Tim Doyle « Ready to Believe You » de Tim Doyle est une œuvre saisissante de street art et de graffiti qui rend hommage à un moment iconique de l'histoire du cinéma. Sortie en 2014 sous forme de sérigraphie artisanale en quatre couleurs sur papier d'art, cette œuvre capture l'énergie atmosphérique d'une caserne de pompiers légendaire du cinéma. Tirée à 200 exemplaires numérotés et signés, l'œuvre mesure 30 x 60 cm, créant une perspective verticale allongée qui plonge le spectateur au cœur de la scène. L'association de bleus profonds, de rouges éclatants et d'un éclairage dramatique intensifie l'instant, témoignant du talent de Doyle pour fusionner la nostalgie de la culture pop avec les techniques artistiques modernes. L'influence cinématographique et l'esthétique urbaine L'estampe transporte instantanément le spectateur dans un décor familier, évoquant l'un des films de comédie fantastique les plus appréciés de tous les temps. Le bâtiment représenté est immédiatement reconnaissable, avec son imposante entrée voûtée, ses grandes fenêtres à l'étage et sa maçonnerie historique. La scène saisie est pleine de mouvement : les portes de la caserne de pompiers s'ouvrent brusquement et un véhicule reconnaissable surgit, phares allumés, tandis que des papiers jonchent le trottoir. Cette effervescence est amplifiée par le contraste saisissant entre la lueur rouge inquiétante du ciel nocturne et la lumière artificielle éclatante qui émane de l'intérieur. L'utilisation de la perspective par Doyle intensifie le drame, l'angle de vue donnant au bâtiment une apparence imposante et plus grande que nature. Cette technique, qui rappelle l'illustration classique des bandes dessinées, crée une composition dynamique presque animée. La précision des détails architecturaux, associée à une vue au niveau de la rue, confère un réalisme urbain qui séduira les amateurs de street art et de graffiti. L'intégration de papiers épars et de petits éléments de rue ancre l'œuvre dans un environnement urbain habité, renforçant ainsi la maîtrise de Doyle en matière de narration à travers l'art visuel. Le style emblématique de Tim Doyle Tim Doyle est reconnu pour sa capacité à réinterpréter l'imagerie de la culture pop grâce à un dessin au trait audacieux, réalisé à la main, et à la sérigraphie. Son œuvre explore souvent des lieux et des personnages emblématiques, leur insufflant une énergie brute et néon, à la fois nostalgique et novatrice. Dans « Ready to Believe You », Doyle utilise son jeu d'ombres à fort contraste, créant des ombres profondes qui renforcent le mystère et l'intensité de l'atmosphère. L'utilisation sélective des couleurs, notamment les bleus lumineux et les rouges vifs, confère à l'œuvre une qualité cinématographique qui rappelle les affiches de films classiques. Le procédé de sérigraphie en quadrichromie enrichit l'impression, chaque couche d'encre étant appliquée avec soin pour créer profondeur et texture. Le résultat final est une œuvre tangible, qui capture l'essence du lieu d'une manière que les reproductions numériques ne peuvent égaler. Cette méthode s'inscrit parfaitement dans les principes du street art, où les techniques d'impression traditionnelles rencontrent des sujets contemporains pour créer des œuvres visuellement saisissantes et très recherchées. L'impact culturel et l'héritage de l'œuvre d'art Dans le cadre de sa série explorant les lieux emblématiques de la culture populaire, « Ready to Believe You » rend hommage à un décor de film légendaire tout en le réinterprétant. Son impact dépasse la simple nostalgie, offrant un regard neuf sur un lieu iconique tout en préservant l'énergie et l'esprit rebelle propres au street art et au graffiti. La finesse de la réalisation et la palette de couleurs vibrantes font de cette œuvre une véritable déclaration d'innovation artistique et d'appréciation culturelle. Pour les collectionneurs et les passionnés d'histoire du cinéma et d'estampe contemporaine, « Ready to Believe You » représente une fusion parfaite entre ces deux univers. Elle immortalise un moment culte avec une approche artistique qui transcende la simple reproduction. À travers cette estampe, Doyle confirme une fois de plus pourquoi son travail est si apprécié de ceux qui valorisent les intersections entre culture populaire, beaux-arts et narration visuelle urbaine.

    $238.00

  • Last Stop Archival Print by Jessica Hess

    Jessica Hess Impression d'archives Last Stop par Jessica Hess

    Dernières impressions d'art en édition limitée, réalisées à partir de pigments d'archives sur papier d'art Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Jessica Hess. Édition limitée signée 2020 « Dernier arrêt » • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Imprimé sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) • Signé et numéroté à la main par l'artiste Jessica Hess • Édition limitée à 25 exemplaires

    $218.00

  • Gulf Girl Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Impression d'archives Gulf Girl par Camilo Pardo

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Gulf Girl sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $352.00

  • Eroded Porsche 911 Turbo 930 Selenite Quartz Sculpture by Daniel Arsham

    Daniel Arsham Sculpture en quartz sélénite représentant une Porsche 911 Turbo 930 érodée, par Daniel Arsham

    Sculpture en quartz sélénite représentant une Porsche 911 Turbo 930 érodée, par Daniel Arsham. Édition limitée. Œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture en quartz sélénite signée, édition limitée à 500 exemplaires (2020). Dimensions : 3,58 x 5,35 x 12,21 cm. Représente une Porsche 911 Turbo 930 blanche ornée de cristaux de quartz érodés stylisés. État impeccable. Présentée dans sa boîte d'origine. Sculpture en quartz sélénite représentant une Porsche 911 Turbo 930 érodée, par Daniel Arsham La sculpture en quartz sélénite « Porsche 911 Turbo 930 érodée » de Daniel Arsham, sortie en 2020, est une pièce de collection d'une précision remarquable, fusionnant design industriel, beaux-arts et esthétique de la dégradation liée au temps. Cette œuvre sculpturale en édition limitée explore en trois dimensions la fascination d'Arsham pour l'archéologie fictive et les vestiges du futur. Produite à 500 exemplaires, chaque pièce mesure 9,1 x 13,6 x 31 cm et est moulée en quartz sélénite. La sculpture réinterprète l'emblématique Porsche 911 Turbo 930 comme si elle avait été mise au jour après des décennies d'érosion naturelle, mêlant ingénierie mécanique et formations minérales organiques dans une forme hybride saisissante et contemplative. Une fusion entre design et art conceptuel La série de véhicules érodés de Daniel Arsham est devenue emblématique de son œuvre, symbolisant la rencontre entre la réussite humaine et le passage du temps. La Porsche 911 Turbo, symbole intemporel de précision et de performance, devient le réceptacle du langage visuel spéculatif d'Arsham. Cette sculpture capture un instant de transformation : la carrosserie immaculée du véhicule est fracturée et partiellement recouverte de dépôts cristallins stylisés. Réalisée en quartz sélénite, la forme du véhicule est à la fois préservée et érodée, évoquant les thèmes de la mémoire, de la perte et de la permanence. La finition blanc mat du quartz contraste magnifiquement avec les excroissances cristallines incrustées, qui semblent perforer la surface du véhicule de l'intérieur. Ces érosions imitent les processus géologiques naturels, mais sont stylisées pour correspondre à l'approche caractéristique d'Arsham en matière de décomposition et de ruine. L'effet est à la fois futuriste et ancestral, faisant de la sculpture une relique d'un monde où la culture humaine et la nature dialoguent sans cesse. Intégrité de l'édition et valeur de collection Chaque sculpture de cette édition limitée à 500 exemplaires est signée individuellement par Daniel Arsham et présentée dans un coffret orné du logo de son atelier. Le coffret lui-même devient un prolongement de l'œuvre, grâce à une typographie réfléchissante et un graphisme audacieux qui renforcent le concept. Accompagnée d'un certificat d'authenticité, cette pièce s'inscrit dans la démarche plus large d'Arsham, qui explore des objets de design de collection brouillant la frontière entre art et artefact. La sculpture, à la fois petite et imposante, peut être exposée seule ou intégrée à une collection d'art. Elle trouve naturellement sa place dans les intérieurs contemporains, les collections muséales et les galeries, tout en séduisant les passionnés d'automobile et de design. La texture du quartz, alliée à un savoir-faire artisanal minutieux, confère à chaque pièce un caractère unique, tant par sa finition que par ses détails. Art urbain pop et graffiti à travers le prisme de la sculpture L'artiste américain Daniel Arsham travaille à la croisée de la sculpture, de l'architecture et de l'iconographie pop. Bien qu'il ne soit pas graffeur au sens traditionnel du terme, son œuvre est profondément imprégnée de l'esthétique et de l'énergie de l'art urbain, notamment à travers ses collaborations avec des artistes de rue et son utilisation de formes emblématiques de la culture. La sculpture en quartz sélénite représentant une Porsche 911 Turbo 930 érodée illustre parfaitement cette philosophie : réinventer un artefact culturel comme une œuvre intemporelle, transformée par les forces de l'entropie et de l'imagination. S'inscrivant dans la continuité du Street Pop Art et du graffiti, elle invite le spectateur à repenser ce qui est préservé et ce qui est oublié dans le flux du temps.

    $1,917.00

  • Beauty of Liberty Equality Austin Mural Print Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    Shepard Fairey- OBEY La beauté de la liberté et de l'égalité - Impression murale Austin - Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong

    La beauté de la liberté et de l'égalité. Fresque murale d'Austin par Jon Furlong. Lithographie offset en édition limitée sur papier d'art par Shepard Fairey et Sandra Chevrier, artiste de rue pop et de graffiti urbain. 2020 Signé par Shepard Fairey et Sandra Chevrier & Édition limitée numérotée de 500 exemplaires Lithographie offset Taille de l'œuvre 18x24 Beauté de la liberté Égalité Impression murale Austin Shepard Fairey x Sandra Chevrier x Jon Furlong. « Ce centenaire historique offre une occasion unique de commémorer une étape marquante de la démocratie et d'en explorer la pertinence au regard des enjeux actuels de l'égalité des droits. L'Initiative du centenaire du droit de vote des femmes, fruit d'une collaboration entre institutions, organisations et chercheuses américaines œuvrant pour les droits des femmes, s'attache à ce que cet anniversaire et les 72 années de lutte pour y parvenir soient commémorés et célébrés dans tout le pays. » – Shepard Fairey Vision commémorative de Shepard Fairey et Sandra Chevrier : fresque murale « La beauté de la liberté et de l’égalité ». La fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » à Austin, reproduite en lithographie offset par Jon Furlong, illustre une puissante synergie entre graffiti urbain, art de rue et activisme politique. Cette œuvre en édition limitée, créée en 2020 par les artistes de renom Shepard Fairey et Sandra Chevrier, fait partie d'une série signée et numérotée à 500 exemplaires. Ses dimensions de 45,7 x 61 cm témoignent de la grandeur de la fresque et de la force de son message. Dans son texte, Shepard Fairey inscrit l'œuvre dans le contexte historique de l'Initiative du Centenaire du Droit de Vote des Femmes, établissant un lien entre la lutte pour les droits démocratiques et les enjeux contemporains d'égalité. Fairey, artiste reconnu pour son travail provocateur et engagé, s'associe à Sandra Chevrier, dont l'art explore souvent les limitations imposées aux femmes, pour créer une fresque qui célèbre le progrès et appelle à l'action. L'imagerie vibrante et l'iconographie percutante de la fresque puisent leur inspiration dans le langage visuel de l'art de rue et du graffiti. Dans le même temps, la lithographie étend la portée de la fresque murale des rues d'Austin à la communauté artistique mondiale. L'art et l'activisme se croisent dans l'espace public L'intersection entre l'art et l'activisme est illustrée avec force dans la fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité ». Fairey et Chevrier exploitent la puissance visuelle du pop art urbain pour communiquer et susciter le dialogue autour du centenaire du mouvement pour le suffrage féminin. Leur collaboration est un récit visuel commémorant la lutte historique pour le droit de vote des femmes et réfléchissant à son importance dans le combat actuel pour l'égalité des sexes. La fresque devient plus qu'une simple œuvre d'art ; elle est un marqueur historique et un reflet des progrès de la société et des défis qui persistent. Cette fresque d'Austin et sa lithographie associée incarnent les valeurs fondamentales du pop art urbain et du graffiti en fusionnant l'esthétique avec un message qui résonne au niveau sociétal. Les artistes utilisent leur notoriété pour amplifier des voix et des thèmes souvent marginalisés, démontrant le pouvoir de l'art public à susciter le changement et à alimenter la réflexion. La fresque « La Beauté de la Liberté et de l'Égalité » de Shepard Fairey et Sandra Chevrier, reproduite par Jon Furlong, est une œuvre emblématique du pop art urbain qui transcende son support pour devenir un symbole de conscience historique et de critique sociale. Cette lithographie en édition limitée est un objet de collection et un élément du patrimoine culturel qui continue de diffuser les idéaux de liberté et d'égalité grâce au langage universel de l'art.

    $718.00

  • Mannequin 3 Art Sculpture by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Mannequin 3 Art Sculpture par Denial - Daniel Bombardier

    Mannequin 3 Sculpture originale en techniques mixtes. Œuvre d'art représentant un mannequin, réalisée par l'artiste de rue et graffeur Denial, artiste pop moderne. Sculpture originale signée de 2013 recouverte de centaines d'autocollants de marques personnalisées. Dimensions de l'œuvre : 51 x 26. L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost ont uni leurs forces dans une exposition audacieuse de nouvelles œuvres qui explorent les limites de l'appropriation en confrontant les réinterprétations de notre société dystopique actuelle. À la croisée dynamique du pop art urbain et du graffiti, la sculpture originale « Mannequin 3 », réalisée en techniques mixtes par l'artiste Denial, offre un commentaire saisissant sur la société de consommation et la saturation des marques dans la vie moderne. Cette sculpture originale signée, datant de 2013, est une exploration profonde de l'identité et du matérialisme, méticuleusement recouverte de centaines d'autocollants de marques, autant de témoignages de l'influence omniprésente du commerce. Denial, artiste canadien, s'est forgé une réputation grâce à ses œuvres stimulantes qui intègrent souvent des éléments du pop art avec une touche de subversion, incitant les spectateurs à repenser leur environnement et les messages qui les bombardent quotidiennement. Cette œuvre en particulier, avec son mannequin grandeur nature, devient une toile qui reflète l'obsession de notre société pour les marques et la marchandisation de l'identité humaine. Le mannequin se transforme en une mosaïque de logos commerciaux, chaque autocollant étant méticuleusement placé pour créer une tapisserie à la fois familière et troublante. Cette sculpture symbolise le style de l'artiste, qui mêle souvent humour et critique et brouille les frontières entre culture populaire et culture savante. En s'appropriant les symboles mêmes de la société de consommation, Denial nous invite à réfléchir à la valeur que nous accordons aux identités de marque et à leur omniprésence dans nos vies. Ses dimensions, 51 x 26 cm, lui confèrent une présence incontournable, dominant l'espace et invitant à la contemplation. À travers « Mannequin 3 », Denial, en collaboration avec Ben Frost, artiste australien reconnu pour son travail provocateur, invite les spectateurs à explorer les complexités de l'appropriation et le rôle du marketing de marque dans notre perception du monde. La sculpture n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; elle est un constat sur l'état de notre société, une société où la frontière entre l'individu et le produit est de plus en plus floue.

    $6,126.00

  • Put It In The Ditch, Brah! Silkscreen Print by Dave Persue

    Dave Persue Mettez-le dans le fossé, Brah ! Sérigraphie par Dave Persue

    Mets-le dans le fossé, mec ! Édition limitée, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier beaux-arts 140 lb par Persue, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2016, signée et numérotée, à 85 exemplaires. Format de l'œuvre : 16 x 20 pouces. Avant de quitter la Californie pour la côte Est, Rime m'a demandé de préparer quelques idées pour notre étape à Détroit et au siège de 1xRun. Il voulait me présenter à l'équipe et m'aider à sortir un tirage. Comme tout était chaotique avant le départ, je n'ai rien pu organiser. À mon arrivée à Chicago, je n'avais toujours rien. Rime, Mason et moi avions déjà traversé plusieurs villes et étions épuisés. La veille de notre étape à Chicago, nous étions dans le Nebraska. Le Nebraska était un vrai enfer. C'est là que nous avons glissé sur une plaque de verglas et fait quatre énormes têtes à 360 degrés sur l'autoroute, avec des semi-remorques qui nous suivaient à toute vitesse. Tout ce que j'ai pu articuler, c'est : « Fais-la dans le fossé, mec ! » C'est devenu ma phrase fétiche pour le reste du voyage. » - Persue

    $352.00

  • NYC Taxi HPM Acrylic Silkscreen Print by Bobby Hill

    Bobby Hill NYC Taxi HPM sérigraphie acrylique par Bobby Hill

    Édition limitée NYC Taxi, sérigraphie technique mixte rehaussée à la main sur papier épais 200 lbs par Bobby Hill, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2020 Tamponné au verso Bobby Hill (né en 1973) est un artiste plasticien new-yorkais qui a débuté sa carrière comme illustrateur. Il s'est mis à la peinture sur toile en 2008, après son retour aux États-Unis d'un premier voyage à l'étranger. Ses toiles récentes mêlent des affiches publicitaires new-yorkaises déchirées à des éléments d'expressionnisme abstrait, d'imagerie pop et de graffiti, pour créer ce qu'il appelle « The Bhillboards Collection ».

    $159.00

  • Fett's Vette Silkscreen Print by Lil Tuffy

    Lil Tuffy Sérigraphie Vette de Fett par Lil Tuffy

    Sérigraphie en édition limitée de l'œuvre « Fett's Vette » sur papier Metallic Star Dream Cover Stock de 100 lb, par l'artiste de graffiti pop culture Lil Tuffy. Lil Tuffy - « La Corvette de Fett » Sérigraphie 1 couleur, édition limitée à 100 exemplaires, papier métallisé Star Dream 100 lb, 44,5 x 58,5 cm

    $103.00

  • Flux Giclee Print by Marie Bergeron

    Marie Bergeron Flux Giclee Print par Marie Bergeron

    Flux 1,21 Gigawatts, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de Pedro Oyarbide, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • San Francisco Silkscreen Print by DKNG

    DKNG Sérigraphie de San Francisco par DKNG

    Édition limitée San Francisco, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $134.00

  • Breaking Bat AP Giclee Print by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Breaking Bat AP Giclee Print par Mark Hammermeister

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Mark Hammermeister, intitulée « Breaking Bat Artwork ». Épreuve d'artiste AP : Illustration croisée avec la série télévisée Breaking Bad.

    $213.00

  • Humboldt Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Humboldt Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Humboldt Park Chicago par Ian Ferguson- Hydeon, édition limitée 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie « Humboldt Park » par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie « Humboldt Park » d'Ian Ferguson, alias Hydeon, est une œuvre magistrale de la série « Neighborhood Art », illustrant à merveille la narration complexe et riche qui caractérise l'artiste. Cette sérigraphie monochrome, réalisée à la main, est une édition limitée signée et numérotée de 2013, mesurant 40,6 x 50,8 cm sur papier d'art. Elle offre une vision unique d'Humboldt Park, l'un des quartiers les plus importants de Chicago sur le plan historique et culturel. L'œuvre de Ferguson mêle précision architecturale et paysages urbains surréalistes, capturant le dynamisme, l'énergie et la riche histoire de la communauté à travers une composition foisonnante de détails et d'éléments symboliques. L'essence architecturale et culturelle du parc Humboldt Le style d'illustration de Ferguson est profondément ancré dans le dessin architectural, et cette œuvre ne fait pas exception. Les bâtiments ornés, les façades historiques et les rues animées de Humboldt Park sont dessinés avec une grande précision, reflétant la diversité des influences du quartier. L'œuvre rassemble une variété de motifs visuels, notamment des immeubles en briques typiques de Chicago, des voitures anciennes, des vélos et des éléments du paysage urbain qui définissent le caractère du quartier. L'utilisation du noir et blanc accentue la complexité structurelle de l'illustration, permettant à chaque trait de raconter une histoire. Au-delà de sa richesse architecturale, Humboldt Park est largement reconnu pour son histoire culturelle, en particulier son lien fort avec l'héritage portoricain et les influences latino-américaines. Ferguson rend hommage à cette identité en intégrant des images telles qu'un musicien mariachi, des éléments de symbolisme portoricain et des clins d'œil à la contribution de longue date de la communauté au street art et au graffiti de Chicago. L'œuvre mêle ces éléments culturels à son cadre urbain, créant un instantané saisissant d'un quartier vibrant et résilient. Surréalisme et symbolisme dans l'œuvre d'art L'une des caractéristiques marquantes de l'œuvre de Ferguson est l'interaction entre réalisme et surréalisme. Dans cette estampe, des structures en apparence familières sont réinterprétées de façon onirique : l'architecture flotte parmi les nuages, les bâtiments se fondent les uns dans les autres et les perspectives se transforment avec fluidité au sein de la composition. Le lagon de Humboldt Park, point focal de l'œuvre, est dessiné avec des reflets qui ajoutent profondeur et mouvement. Parallèlement, des créatures mythiques, semblables à des griffons, apparaissent dans le ciel, renforçant le sentiment de mystère et d'émerveillement, signature du travail de Ferguson. L'estampe comprend également des éléments qui évoquent le présent et le passé du quartier : ses food trucks, ses enseignes vintage, ses parcs publics et l'animation de ses rues. Ces détails enrichissent la perception, permettant au spectateur d'explorer différentes facettes de l'identité de Humboldt Park. La capacité de Ferguson à insuffler une dimension narrative à ses illustrations élève cette œuvre au-delà de la simple documentation ; elle devient une expérience, une représentation visuelle d'un environnement urbain vivant et vibrant. L'influence de Hydeon sur le street art, le pop art et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'a imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti, proposant une alternative à la fresque murale traditionnelle grâce à la sérigraphie artisanale qui lui permet de créer des récits urbains d'une grande précision. Contrairement au street art de grande envergure, souvent caractérisé par des couleurs vives et des traits larges, la méthode de Ferguson privilégie un travail de lignes complexe et une narration par superposition. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la documentation historique des espaces urbains, à l'instar des premiers cartographes qui ont dressé les cartes des paysages urbains, tout en y apportant une touche artistique contemporaine. À travers cette série, Ferguson capture l'âme des quartiers de Chicago, les transformant en compositions surréalistes et poétiques qui trouvent un écho auprès des habitants et des collectionneurs d'art. La sérigraphie de Humboldt Park rend hommage à la résilience, à l'histoire et à l'énergie artistique du quartier, préservant son identité culturelle grâce à une œuvre artisanale en édition limitée qui continue de susciter l'admiration au sein de la communauté du street art et du graffiti.

    $146.00

  • Pleasure Paradise Giclee Print by Dxtr

    Dxtr Pleasure Paradise Giclee Print par Dxtr

    Pleasure Paradise 1,21 Gigawatts, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par DXTR, artiste de rue de la contre-culture. Le collectif New Rule présente 1,21 GIGAWATTS, un hommage illustré à la trilogie culte Retour vers le futur ! L’histoire classique du jeune Marty McFly et du Doc Brown voyageant à travers le continuum espace-temps a inspiré toute une génération de passionnés de science-fiction et de voyages dans le temps à travers le monde, et reste encore aujourd’hui une œuvre cinématographique emblématique des années 80.

    $146.00

  • The End of the End- Mini HPM Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier La fin de la fin - Mini HPM Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    La Fin de la Fin - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2020 Édition limitée HPM signée et numérotée à 20 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 24 x 36 pouces. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial La mini-série « The End of the End » de Denial : Amour, apocalypse et satire dans l’art urbain pop et le graffiti. « The End of the End Mini » est une œuvre multiple peinte à la main de 2020, réalisée par l'artiste canadien Denial, reconnu pour sa fusion de satire, d'iconographie et d'humour subversif. Créée dans le cadre de la série « True Facts Mini Multiple », cette pièce mesure 61 x 91 cm et est imprimée sur un panneau encadré de bois, prête à être accrochée. Chaque exemplaire de la série est une œuvre HPM (Hand Painted Multiple) originale, offrant un travail de pinceau et des embellissements uniques sur un fond imprimé uniforme. Limitée à 20 exemplaires signés et numérotés, l'œuvre représente un couple en silhouette, enlacé dans une étreinte romantique à l'intérieur d'une voiture, tandis qu'ils observent un champignon atomique exploser au loin. La scène se termine par une légende manuscrite stylisée qui dit simplement « The End », suggérant une finalité avec un mélange de tragédie et d'humour. Cette juxtaposition à l'humour noir est une marque de fabrique du travail de Denial, parfaitement ancrée dans l'univers visuel du Street Pop Art et du graffiti. Romance nucléaire et catastrophe comique L'imagerie de la mini-série « The End of the End » joue avec le style rétro des dessins animés et les angoisses de la Guerre froide, juxtaposant des symboles de romance juvénile – voitures anciennes, panoramas pittoresques, silhouettes de amoureux – à l'icône de l'anéantissement global : le champignon atomique. L'explosion, rendue dans des tons orange et jaune vifs, contraste avec le ciel bleu et l'horizon verdoyant, créant une palette étrangement joyeuse pour une scène d'extinction planétaire. Le couple reste indifférent, absorbé par son amour, suggérant soit un détachement total, soit une forme de défi ironique. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, de telles associations révèlent les contradictions des récits culturels, où romance et violence sont souvent vendues de concert. « Denial » utilise ce mariage absurde non pas pour promouvoir le nihilisme, mais pour susciter une réflexion sur la façon dont la société banalise les catastrophes à travers les médias et les mythes. Détails du matériau et format de collection Chaque panneau est peint sur un châssis en bois, offrant une dimension et une présence qui dépassent le cadre d'une simple impression. Les bords sont noircis pour créer un effet encadré, conférant à l'œuvre une qualité d'objet idéale pour les installations d'art contemporain comme pour les collections privées. L'image de base est sérigraphiée dans des tons graphiques nets, mais chaque édition est traitée de manière unique par des applications manuelles de peinture, des coulures, des bavures et des marques qui la personnalisent. Ainsi, chaque version de « The End of the End Mini » est une œuvre d'art singulière malgré son motif commun. L'édition limitée à 20 exemplaires renforce son attrait auprès des collectionneurs de pop art et de street art, où l'originalité et la rareté alimentent un intérêt durable. Le rôle du déni dans l'expression satirique contemporaine Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est un artiste de Windsor, en Ontario, dont l'œuvre critique la société de consommation, l'absurdité sociale et la manipulation médiatique à travers un langage visuel puisant ses racines dans le graphisme propagandiste et l'esthétique urbaine. Fort d'une expérience en graffiti et en détournement de panneaux publicitaires, Denial transforme des formats familiers – bandes dessinées, publicités, affiches politiques – en énigmes visuelles complexes. L'œuvre « The End of the End Mini » s'inscrit dans ce récit continu, utilisant l'humour et l'horreur pour illustrer les contradictions humaines. Loin d'encourager le désespoir, l'œuvre met plutôt en lumière la banalisation ridicule du désastre dans l'imagerie populaire. C'est un instant figé dans un déni sublime, où intimité et destruction fusionnent sous un ciel bleu, incitant les spectateurs à rire, à s'exclamer et à repenser ce qu'ils célèbrent et ce qu'ils ignorent. Dans le lexique du street art et du graffiti, c'est une carte postale d'un futur absurde déguisé en présent.

    $954.00

  • Fury Road Mad Max Silkscreen by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Wicker Park Chicago Silkscreen Print by Ian Ferguson- Hydeon

    Ian Ferguson- Hydeon Wicker Park Chicago Sérigraphie par Ian Ferguson-Hydeon

    Sérigraphie Wicker Park Chicago par Ian Ferguson - Hydeon 1 couleur, édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts, art urbain rare, artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 35 exemplaires, 2013. Œuvre de format 16x20, série « Neighborhood Art » par Ian Ferguson. Sérigraphie Wicker Park par Ian Ferguson – Hydeon La sérigraphie Wicker Park d'Ian Ferguson, alias Hydeon, offre une représentation saisissante de l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago. Cette sérigraphie monochrome, tirée à la main en édition limitée (2013), mesurant 40 x 50 cm, capture la vitalité architecturale et culturelle de Wicker Park à travers une composition complexe et surréaliste. Appartenant à la série « Neighborhood Art » de Ferguson, cette œuvre mêle des paysages urbains détaillés à des éléments de street art et de graffiti, proposant une exploration visuelle captivante de la ville. La complexité architecturale de Wicker Park Wicker Park est depuis longtemps réputé pour son architecture historique, sa communauté créative et diversifiée et ses rues animées, autant d'éléments finement retranscrits dans l'œuvre de Ferguson. Son trait précis fait ressortir les ornements des bâtiments anciens de Chicago, des brownstones et des façades de magasins, créant un paysage urbain complexe et vibrant d'histoire. La ligne bleue du métro aérien Damen occupe une place centrale dans la composition, traversant visuellement l'estampe et soulignant la connexion bien connue du quartier avec le reste de Chicago. La capacité de Ferguson à fusionner perspective et échelle donne naissance à un collage architectural qui défie l'espace linéaire traditionnel. Les bâtiments semblent se courber, les rues convergent selon des angles surprenants et la typographie de « Wicker Park » s'intègre harmonieusement à la structure de l'estampe. Ce style rappelle les gravures urbaines classiques, mais l'interprétation de Ferguson y intègre des éléments surréalistes qui confèrent au quartier une atmosphère à la fois familière et onirique. Références culturelles et symbolisme Au-delà de son architecture, Wicker Park possède une riche identité culturelle ancrée dans sa musique, son art et son ambiance de rue, et Ferguson fait écho à ces aspects à travers divers motifs visuels. La présence d'un vélo, de voitures anciennes et d'enseignes classiques évoque l'histoire du quartier et l'évolution de ses sous-cultures. Le choix de Ferguson d'inclure l'enseigne du Rainbow Club souligne l'importance des commerces locaux dans le développement du paysage créatif de Wicker Park. L'imagerie comprend également des nuages ​​flottants, une profondeur accentuée et des éléments urbains superposés, conférant à l'œuvre une dimension onirique. Le choix du noir et blanc met en valeur la richesse des détails et crée un effet intemporel, donnant à l'œuvre l'allure d'un document d'archives témoignant de l'énergie du quartier. La démarche de Ferguson met en lumière à la fois la réalité et la légende de Wicker Park, en faisant une représentation symbolique de la créativité urbaine. L'influence d'Ian Ferguson sur le street art pop et le graffiti La série « Neighborhood Art » d'Ian Ferguson l'inscrit pleinement dans le mouvement du street art et du graffiti, utilisant la sérigraphie pour réinterpréter les paysages visuels des grands espaces urbains. Contrairement au street art mural traditionnel, l'œuvre de Ferguson transpose ces récits urbains en estampes d'art en édition limitée, permettant aux collectionneurs d'appréhender ses interprétations de manière plus intime. Son travail trouve un écho auprès des amateurs d'illustration architecturale et de surréalisme urbain, car il transforme des paysages urbains familiers en compositions dynamiques, empreintes de mouvement et de narration. L'estampe sérigraphiée « Wicker Park » rend hommage au quartier et explore l'évolution des villes, ce qui en fait une pièce majeure de la pratique artistique de Ferguson. Cette estampe est une véritable déclaration d'amour visuelle à l'un des quartiers les plus emblématiques de Chicago, préservant son essence culturelle grâce à une œuvre d'art d'une grande précision et d'une minutie exceptionnelle.

    $146.00

  • 1969 Super Sport Camaro Silkscreen Print by Lady Pink

    Lady Pink 1969 Super Sport Camaro Sérigraphie par Lady Pink

    1969 Super Sport Camaro 8 couleurs, sérigraphie en édition limitée réalisée à la main sur papier Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, par Lady Pink, artiste pop art célèbre et rare. Camaro Super Sport 1969, 2021. Sérigraphie 8 couleurs sur papier Coventry Rag 290 g/m², bords frangés, 61 x 64,7 cm (24 x 26 po). Édition limitée à 100 exemplaires, signés et numérotés par LADY PINK BEYOND THE STREETS. Ce texte s'inspire de l'ambiance du Lower East Side avant sa gentrification. PINK se rendait chez Jenny Holzer, tout près de Houston Street, et observait la foule haute en couleur qui sortait la nuit. « Ce n'était pas agréable. C'était plein de prostituées et de toxicomanes. C'était ce dont on entendait parler, mais le voir de ses propres yeux était assez choquant. » - Lady Pink

    $450.00

  • The Nomads 15th Anniversary Party 1996 Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $231.00

  • The Spinner Silkscreen Print by Robert Wilson IV

    Robert Wilson IV La sérigraphie Spinner de Robert Wilson IV

    The Spinner, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par l'artiste pop Robert Wilson IV. Édition limitée à 75 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. « The Spinner », sérigraphie artisanale de 18×24 pouces, signée et numérotée dans une édition de 75 exemplaires.

    $159.00

  • Shelby Cobra Archival Print by Camilo Pardo

    Camilo Pardo Impression d'archives Shelby Cobra par Camilo Pardo

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée Shelby Cobra sur papier beaux-arts 310 g/m² par Camilo Pardo, artiste de rue graffiti, art pop moderne. L'œuvre de Camilo Pardo, créée au fil des ans, est omniprésente à Détroit. On en croise une quantité considérable sur nos autoroutes à toute heure du jour et de la nuit. Surtout connu pour son travail de conception sur la Ford GT, Camilo a insufflé une énergie nouvelle aux courbes de l'acier et nous a rappelé que la première combustion interne d'une voiture prend naissance dans l'esprit d'un artiste.

    $352.00

  • The Last Card in the Deck Why? Boston 2013 Silkscreen by James R Eads

    James R Eads La dernière carte du jeu Pourquoi ? Boston 2013 Sérigraphie par James R Eads

    La dernière carte du jeu - Pourquoi ? Affiche de concert en édition limitée Boston 2013, impression sérigraphique artisanale en 3 couleurs sur papier d'art Speckletone par James R Eads pour Why ?. « The Last Card in the Deck » est une affiche de concert sérigraphiée en trois couleurs (45,7 x 61 cm) pour le concert de WHY? le 19 juin au Brighton Music Hall de Boston (Massachusetts). Cette affiche s'inspire de l'album « Mumps » de WHY?.

    $103.00

  • Back to The Future Part III Delorean Skateboard Deck by DKNG

    DKNG Planche de skateboard Back to The Future Part III Delorean par DKNG

    Planche de skateboard en édition limitée Delorean, inspirée de Retour vers le futur III, sérigraphiée par l'artiste de la culture pop urbaine DKNG. 2020 Célébrez le 35e anniversaire de Retour vers le futur avec un skateboard en forme de DeLorean (Partie II), conçu par DKNG et fabriqué par Madrid Skateboards. Édition limitée à 200 exemplaires.

    $237.00

  • Road Signs Big Boy HPM Serigraph Print by Risk Rock

    Risk Rock Panneaux routiers Big Boy HPM Sérigraphie par Risk Rock

    Panneaux routiers - Big Boy, édition limitée, sérigraphie embellie à la main sur papier épais par Risk, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie rehaussée à la main sur papier épais - 45,7 x 58,4 cm - Date de création : 2018 - Reprenant le décor désormais emblématique de Risk : plaque d’immatriculation, panneau routier et Bob’s Big Boy. Chaque estampe est rehaussée à la main par l’artiste.

    $533.00

  • Rabbit A Frame Original Acrylic Sign Spray Painting by Blake Jones

    Blake Jones Panneau original en forme de A, style lapin, peinture acrylique au pistolet par Blake Jones

    Peinture originale à la bombe acrylique « Rabbit A Frame » (panneau de signalisation routière) par Blake Jones. Œuvre unique d'art urbain et d'artiste pop. Peinture originale signée, réalisée à l'acrylique et à la peinture en aérosol sur un panneau de signalisation routière recyclé (cadre en A). Dimensions : 23,75 x 45,25 pouces. Rabbit A Frame de Blake Jones – Fantaisie urbaine sur toile recyclée, œuvre d'art pop art et graffiti. « Rabbit A Frame » est une œuvre originale de 2020, réalisée à l'acrylique et à la bombe aérosol par l'artiste américain de street art Blake Jones. Elle est apposée sur un panneau de signalisation de chantier récupéré. Mesurant 60,3 x 115 cm, cette pièce unique transforme une infrastructure routière fonctionnelle en une toile ludique et dynamique. Peint directement sur le motif réfléchissant orange et blanc emblématique du panneau, le lapin, personnage caractéristique de Jones, apparaît avec curiosité dans le coin inférieur, insufflant humour et innocence à ce symbole de prudence. Cette collision inattendue entre forme et personnage est au cœur de la pratique du street art et du graffiti, où les déchets urbains deviennent un lieu d'expression créative, de subversion et de narration visuelle. Recontextualiser l'utilité par le biais du personnage L'inclusion du lapin – figure récurrente dans l'univers cartoon de Blake Jones – ancre l'œuvre dans sa pratique artistique plus large, qui consiste à utiliser le design de personnages pour susciter la joie, la curiosité et l'absurde. Les grands yeux et les lignes arrondies du lapin contrastent fortement avec la géométrie rigide et la fonction utilitaire du panneau de chantier en forme de A. L'artiste a laissé visible l'inscription « LYONS PINNER » au pochoir sur la barre inférieure, renforçant ainsi l'authenticité de l'œuvre en tant qu'objet récupéré d'une infrastructure urbaine réelle. Cette juxtaposition de fonction municipale et d'expression personnelle crée un récit à plusieurs niveaux, où le langage visuel rigide de la signalétique publique est adouci par une expression d'émerveillement. La démarche de Jones n'efface pas le passé de l'objet ; elle l'amplifie par une intervention esthétique. Esthétique des supports, des surfaces et de la rue Blake Jones utilise une combinaison de peinture acrylique au pinceau et d'aérosol pour obtenir un contraste saisissant et une netteté remarquable sur la surface métallique réfléchissante. La texture du panneau, avec ses rayures, ses bosses et sa peinture écaillée, offre un support granuleux et tactile qui renforce la présence physique de l'œuvre. Chaque imperfection de la surface devient partie intégrante de la composition finale, ancrant l'œuvre dans la rue. L'utilisation de matériaux provenant de panneaux de signalisation routière renforce l'essence même du Street Pop Art et du graffiti : un art créé dans, par et pour l'espace public. Le lapin, représenté en turquoise vif avec des détails noirs expressifs, apporte une touche de personnalité au panneau, transformant la prudence en une salutation ludique plutôt qu'en une mise en garde. Blake Jones et l'art de se réapproprier les récits urbains « Rabbit A Frame » est bien plus qu'une simple peinture d'objets astucieuse : c'est une réflexion sur la façon dont les matériaux du quotidien peuvent devenir porteurs de joie, de personnalité et de transformation artistique. Blake Jones continue d'estomper la frontière entre les déchets de la rue et l'art de collection, utilisant des matériaux trouvés comme support pour des récits centrés sur les personnages. Son œuvre réintroduit l'humanité dans des espaces souvent dominés par la standardisation et le silence. Cette pièce invite les spectateurs à percevoir l'humour et l'imagination qui se cachent dans le tissu même de leur environnement quotidien. S'inscrivant dans le mouvement Street Pop Art & Graffiti Artwork, elle nous rappelle avec éclat que l'art ne se limite pas aux toiles ou aux murs des galeries. Il peut s'épanouir dans la rue, sur les panneaux que nous ignorons, et à travers les personnages qui animent ces lieux. Blake Jones se réapproprie ces espaces avec style, malice et un charme indéniable.

    $2,500.00

  • Sit There Groovin On It Blotter Paper Archival Print by Skel

    Skel Asseyez-vous là Groovin On It Papier buvard Impression d'archives par Skel

    Papier buvard « Sit There Groovin On It », édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Skel, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Springfield Silkscreen Print by DKNG

    DKNG Sérigraphie Springfield par DKNG

    Sérigraphie artisanale en 4 couleurs de la série ICON Springfield Limited Edition sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Hommage à la maison, la voiture et la cabane dans l'arbre des Simpson. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.

    $159.00

  • Sale -15% Trick Trucks HPM Unique Silkscreen Print by Jay Kaes x El Pez

    El Pez SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $1,395.00 $1,186.00

  • The North Road Original Gouache Wood Painting by Chris Austin

    Chris Austin PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO

    $2,556.00

  • Off On A Fast One Silkscreen Print by Faile

    Faile Off On A Fast One Sérigraphie par Faile

    Off On A Fast One - Savage Sacred Young Minds Series 17-Color Hand-Pump Limited Edition Silkscreen Print on 310gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Série Savage Sacred Young Minds FAILE (Américain, établi en 1999) Titre : Off On A Fast One 2016 Technique : Sérigraphie sur papier d'archivage 100 % coton à bords frangés Série Savage Sacred Young Minds

    $4,203.00

  • Wax Museum with a Pulse Pulp Fiction Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $229.00

  • Wall Drug Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Wall Drug Archival Print par Scott Listfield

    Tirage d'art pigmentaire de qualité supérieure en édition limitée, imprimé sur papier beaux-arts, par Scott Listfield, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Wall Drug • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Imprimé sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Scott Listfield • Édition limitée à 50 exemplaires • Marquage à sec House of Roulx • Tampon « Authentic Edition » au verso • Certificat d'authenticité

    $495.00

Cars Trucks Vans & Automobiles Graffiti Street Pop Art

L'intersection de l'imagerie automobile dans le pop art urbain et le graffiti

Le pop art urbain et le graffiti sont depuis longtemps des moyens d'expression d'idées culturelles, politiques et sociales. Parmi la myriade de sujets abordés dans ces formes d'art, la représentation des automobiles – voitures, camions, fourgonnettes – occupe une place particulière. Au-delà de leur utilité pratique, ces véhicules incarnent l'esprit de l'époque, le progrès technologique et, parfois, un sentiment de rébellion et de liberté.

Voitures et camions dans le pop art urbain : symboles de modernité et de rébellion

L'intégration de voitures et de camions dans le street art met en valeur les véhicules et reflète les attitudes sociétales et les phénomènes culturels. Cette forme d'art utilise souvent des couleurs vives et une imagerie saisissante, souvent satirique, pour remettre en question les normes et critiquer la société. Dans ce contexte, les voitures peuvent symboliser la modernité, la vitesse et le progrès technologique inexorable. Par exemple, les œuvres de Keith Haring, artiste américain connu pour ses créations inspirées du graffiti, intègrent fréquemment des voitures et autres véhicules comme symboles de mouvement et d'énergie. Haring, décédé en 1990, maîtrisait l'art d'utiliser ces images pour commenter les problèmes de société. À l'inverse, les camions, souvent représentés sous des formes plus robustes et imposantes, peuvent représenter la classe ouvrière, la résilience et parfois un individualisme farouche. Ces véhicules, dans le street art, peuvent être perçus comme des métaphores du voyage, non seulement au sens propre, mais aussi comme un parcours de vie, jalonné d'épreuves et d'évolutions sociales.

Des camionnettes transformées en œuvres de graffiti : des toiles sur roues

L'art du graffiti, puisant ses racines dans l'expression des sentiments underground et contre-culturels, trouve un support unique dans les fourgonnettes. Ces véhicules, souvent associés aux sous-cultures, deviennent des œuvres d'art ambulantes qui diffusent des messages à travers les villes. Des graffeurs comme Banksy, dont le véritable nom reste inconnu, ont fréquemment utilisé les véhicules dans le cadre de leurs actions artistiques clandestines. Ces fourgonnettes deviennent des symboles de rébellion, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées et des commentaires sociaux. L'art qui orne les fourgonnettes va des simples tags et messages aux fresques murales élaborées. Il incarne un sentiment de liberté et de non-conformisme, en résonance avec l'esprit du graffiti. Cette forme d'art éphémère et souvent illégale utilise la fourgonnette pour symboliser la contestation des formes d'art traditionnelles et des normes sociales.

L'automobile dans l'art : reflet des contextes culturels et historiques

La représentation des automobiles dans le street art et le graffiti dépasse la simple figure de style. Ces véhicules, intégrés à l'art, reflètent les contextes culturels et historiques de leur époque. En période de prospérité économique, les voitures peuvent symboliser l'aisance et le progrès. À l'inverse, elles peuvent devenir des emblèmes de déclin et d'abandon social lors de troubles ou de crises économiques. Des artistes comme Jean-Michel Basquiat, artiste américain d'origine haïtienne et portoricaine décédé en 1988, intégraient fréquemment des voitures à leurs œuvres néo-expressionnistes. Ces véhicules servaient de symboles pour commenter les dichotomies raciales, sociales et de classe. Son utilisation des voitures et autres véhicules s'intéressait à leur forme et aux récits sous-jacents qu'elles véhiculaient. La représentation des voitures, camions et fourgonnettes dans le street art et le graffiti est multiforme. Ces véhicules sont bien plus que de simples moyens de transport ; ce sont des symboles chargés de sens culturel, social et politique. À travers le regard de différents artistes et à travers diverses époques, ces automobiles acquièrent des significations variées et deviennent de puissants outils d'expression artistique dans le Street Pop Art et le graffiti.

Résonance culturelle des automobiles classiques dans l'art

Entre les mains des artistes de rue, les voitures classiques se transforment de simples vestiges du passé en icônes influentes qui évoquent l'âge d'or du design automobile. Elles deviennent une toile dans la toile, un motif que les artistes utilisent pour explorer les thèmes de l'Amérique, de la société de consommation et du passage du temps. Cette vénération pour les voitures classiques dans le pop art et le graffiti reflète une appréciation culturelle plus large, où ces véhicules sont souvent restaurés avec soin et exposés lors d'événements, attirant les foules et renforçant les liens communautaires. De même, elles tissent des liens entre les générations dans l'art, séduisant les passionnés plus âgés qui se souviennent de ces voitures à leur apogée, et les plus jeunes admirateurs, attirés par leur charme rétro.

Esthétique et symbolisme des voitures de sport

Les voitures de sport sont un thème récurrent du graffiti et du pop art. Le graffiti les représente souvent dans un style dynamique et expressif, tandis que le pop art adopte une approche plus stylisée et colorée. Ces deux courants artistiques célèbrent la beauté et la vitesse des voitures de sport tout en commentant la fascination de la société pour les biens matériels et la société de consommation. Dans le graffiti, les voitures de sport sont souvent représentées en mouvement, avec des lignes dynamiques et des couleurs vives qui traduisent une impression de vitesse et d'excitation. Les graffeurs peuvent également intégrer des éléments de la culture urbaine, tels que des tags à la bombe ou des lettrages graffiti, pour créer un sentiment de rébellion et de subversion urbaines. Dans le pop art, les voitures de sport sont généralement représentées de manière plus stylisée et colorée, avec des couleurs vives et attrayantes et des proportions exagérées. Des artistes pop comme Andy Warhol et Roy Lichtenstein ont souvent utilisé les voitures de sport pour symboliser la société de consommation et le rêve américain, commentant la façon dont les biens matériels sont devenus un marqueur de réussite et de statut social. Le graffiti et le pop art offrent tous deux des perspectives uniques et dynamiques sur le monde des voitures de sport, mettant en lumière la beauté, l'attrait et la signification culturelle de ces véhicules emblématiques. L'attrait visuel des voitures classiques se prête parfaitement au style audacieux et percutant du pop art urbain. Les artistes jouent souvent avec les designs emblématiques de ces voitures, les ornant de détails exagérés ou les plaçant dans des contextes surréalistes. Cette juxtaposition du classique et du contemporain témoigne de la pertinence intemporelle de ces automobiles. De plus, le symbolisme attaché aux voitures classiques – une élégance d'antan, le rêve américain, la liberté de se déplacer – trouve un écho particulier dans les environnements urbains où l'espace est précieux et où ces voitures sont rares. En exposant ces symboles au grand jour, les artistes contrastent avec le paysage urbain moderne, invitant à une réflexion sur le progrès et le changement.

Les voitures classiques comme conteuses d'histoires

Au-delà de leur impact visuel, les voitures classiques du street art racontent souvent une histoire. Elles servent de fil conducteur narratif, plantant le décor d'une époque révolue ou suggérant le passé de personnages imaginaires. Dans certaines œuvres, les voitures deviennent des personnages à part entière, dotées d'une personnalité propre, et sont anthropomorphisées, invitant le spectateur à leur attribuer des émotions et des expériences. Cette personnification d'objets inanimés est une technique courante du pop art, enrichissant l'œuvre de sens et d'interpellation. À travers ces représentations, les voitures classiques deviennent plus que de simples moyens de transport ; elles sont les protagonistes d'un récit visuel qui se déploie sur les murs de la ville. Intégrées au street art et au graffiti, les voitures classiques adoptent souvent les textures et les couleurs du paysage urbain. Ce mélange les ancre dans leur nouveau contexte, fusionnant passé et présent. Les artistes peuvent incorporer des éléments du paysage urbain, tels que l'architecture ou la signalisation, en arrière-plan, inscrivant les voitures dans un cadre urbain moderne tout en préservant leur aura historique. Cette intégration témoigne du talent de l'artiste pour combiner des éléments disparates et créer une œuvre cohérente et évocatrice. L'intégration des voitures classiques dans le street art reflète en définitive le rapport de la société à son passé et à son présent. Ces œuvres évoquent souvent la nostalgie, le désir d'une époque où la vie semblait plus simple et élégante. Parallèlement, en transposant ces symboles du passé dans un contexte contemporain, les artistes rappellent aux spectateurs l'inéluctable passage du temps et l'évolution constante de la culture. Les voitures classiques dans le street art et le graffiti témoignent du désir humain de se souvenir du passé et de le vénérer tout en avançant sans cesse. Leur présence dans ces œuvres est une exploration multiforme du style, de la culture et des mutations sociétales. À travers le prisme de ces automobiles mythiques, les artistes peuvent exprimer des idées et des émotions complexes, instaurant un dialogue avec le spectateur qui transcende la simple expérience visuelle. Qu'elles soient considérées comme des objets de beauté, des symboles d'une époque révolue ou des personnages centraux d'un récit, les voitures classiques continueront d'inspirer et de captiver artistes et publics au sein du paysage urbain.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte