Des bandes dessinées

270 produits

  • Sale -15% He-Man & Battle Cat MOTU Art Toy Sculpture by Madsaki

    Madsaki Sculpture de jouet d'art MOTU He-Man & Battle Cat par Madsaki

    He-Man & Battle Cat, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Madsaki x MOTU. En 2020, Madsaki et Mattel Creations se sont associés pour créer ces figurines exclusives Madsaki x Masters of the Universe HE-MAN et BATTLE CAT. La sculpture mesure 42,5 cm de haut. MADSAKI et MATTEL CREATIONS s'associent pour créer cette pièce exclusive et iconique : une réplique miniature de la sculpture monumentale HE-MAN® et BATTLE CAT® qui avait captivé les fans et les critiques d'art lors de l'exposition solo « 1984 » de MADSAKI à la galerie Kaikai Kiki de Tokyo en 2020. Mesurant 43 cm de haut et sculptée dans un style cartoon des années 80, rehaussée d'une profusion de graffitis urbains contemporains époustouflants, cette sculpture présente fièrement le héros le plus célèbre d'Eternia, HE-MAN, et le féroce BATTLE CAT®, brouillant ainsi les frontières entre jouet et œuvre d'art. Chaque sculpture est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé à la main par MADSAKI et de gants blancs pour en prendre soin. Livrée en boîte. MADSAKI x MOTU – He-Man et Battle Cat dans un style pop art et graffiti. La sculpture en vinyle en édition limitée He-Man & Battle Cat de MADSAKI, produite en collaboration avec Mattel Creations en 2020, est une fusion saisissante de nostalgie, de culture pop et de rébellion urbaine – une contribution incontournable au monde du street art et du graffiti. Initialement dévoilée comme pièce maîtresse de l'exposition personnelle de MADSAKI en 1984 à la galerie Kaikai Kiki de Tokyo, cette version réduite de 43 cm (17 pouces) capture l'énergie débordante de son homologue monumentale tout en offrant une dose explosive d'absurdité cartoon des années 80, rendue dans un style coloré et audacieux, typique du graffiti. Avec le vert fluorescent, le rose électrique et l'orange vif comme palette dominante, l'œuvre transforme deux des personnages les plus emblématiques de la franchise Les Maîtres de l'Univers – He-Man et Battle Cat – en figures de street art contemporaines. Bien plus qu'un simple hommage, la version de MADSAKI réinvente ces personnages comme des avatars de la mythologie pop, filtrés par le regard d'un graffeur. L'armement, l'armure et la pose restent fidèles à l'esthétique de l'animation originale, mais les couleurs exagérées et le style de peinture chaotique propulsent cette œuvre d'art dans un nouveau domaine où coexistent les beaux-arts, les objets de collection en vinyle et la sensibilité graffiti. La nostalgie instrumentalisée dans les néons urbains La démarche de MADSAKI s'enracine dans la culture du remix, pierre angulaire du Street Pop Art. En s'appropriant le langage visuel de l'enfance – Musclor étant l'un des héros animés les plus emblématiques des années 1980 – et en le soumettant à la distorsion visuelle de la saturation néon et des contours agressifs, il transforme le kitsch en critique. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir des dessins animés du samedi matin, mais de faire de ces souvenirs une arme et d'examiner comment le divertissement commercial a façonné l'identité, la masculinité et le fantasme dans la culture capitaliste tardive. Battle Cat, habituellement symbole de force et d'énergie brute et primitive, devient une bête imbibée de néon, incarnation de l'absurdité postmoderne, vêtue de rose shocking et de vert radioactif. MADSAKI le métamorphose d'une bête de guerre en un monument codé par graffiti, symbole de l'excès culturel. Musclor, brandissant toujours son épée, ressemble moins à un défenseur héroïque qu'à un gladiateur psychédélique issu de l'inconscient d'un artiste de rue nourri aux VHS et à l'ironie. De la toile au vinyle : la mutation street pop de MADSAKI MADSAKI est un habitué des réinterprétations d'icônes. Reconnu pour ses versions expressives de chefs-d'œuvre occidentaux et de personnages de manga, il fusionne l'esthétique urbaine japonaise avec l'héritage du graffiti new-yorkais. Sa collaboration avec Mattel sur la sculpture en vinyle représente l'évolution naturelle du Street Pop Art : là où les murs des galeries rencontrent les étagères des collectionneurs, et où la nostalgie, loin d'être passive, se radicalise. Cette figurine brouille les frontières entre sculpture et installation urbaine. Le choix des couleurs évoque l'esthétique des bombes de peinture, et les surfaces brillantes rappellent le raffinement des fresques murales en vinyle et du design des jouets. À l'instar de KAWS, Sket-One ou Ron English, MADSAKI prouve que le vinyle sculptural peut être un moyen de confrontation, et non un simple objet de consommation. La figurine est livrée avec un certificat signé à la main et des gants de présentation, renforçant ainsi son statut d'œuvre d'art et d'artefact culturel. La place de MADSAKI dans le canon du graffiti-pop L'œuvre de MADSAKI, He-Man & Battle Cat, est une pièce maîtresse du street art et du graffiti contemporains. Elle allie satire, précision technique, attrait pour les collectionneurs et critique culturelle. Plutôt que de dissocier l'art du jouet ou le populaire du savant, MADSAKI fusionne toutes les catégories en une œuvre percutante qui remet en question la nostalgie du spectateur et ses conceptions de l'art. Cette sculpture n'est pas un simple clin d'œil aux fans : c'est une véritable subversion. Elle transforme les héros de l'enfance en avatars fluorescents de l'identité postmoderne, rendus dans le chaos chromatique du langage graffiti. En insufflant l'esprit de la rue dans l'enveloppe plastique des icônes pop mondiales, MADSAKI s'impose comme l'un des artistes qui redéfinissent la culture visuelle, un coup de spray, une sculpture et un cri à la fois.

    $4,500.00 $3,825.00

  • Astro Boy Red Original 1st Edition Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Astro Boy Rouge Original 1ère Édition Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection par un artiste pop street. Édition limitée 2012 à 500 exemplaires. Œuvre d'art de 6,5 x 15 pouces, neuve en boîte. Pied imprimé représentant Astro Boy avec son compagnon/ami tenant la tête, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Exploration de l'œuvre Astro Boy de KAWS dans l'univers du pop art urbain L'influence des icônes de la culture pop sur l'art contemporain est devenue indéniable au XXIe siècle, notamment dans les domaines du street art et du graffiti. Rares sont les artistes qui ont su traduire cette influence en œuvres tangibles avec autant de brio que Brian Donnelly, alias KAWS. Parmi ses créations les plus célèbres, la figurine Astro Boy rouge originale de première édition témoigne de la fusion harmonieuse entre nostalgie de l'enfance et maîtrise artistique. Né à Jersey City, dans le New Jersey, KAWS s'est imposé en fusionnant les éléments du graffiti avec une sensibilité artistique raffinée. Son œuvre se caractérise par des couleurs vives, des lignes graphiques et l'utilisation récurrente de personnages aux yeux barrés, une signature visuelle qui imprègne tout son travail. Il a débuté comme graffeur, perfectionnant sa technique et son iconographie dans la rue avant d'investir les ateliers et les galeries, où il a depuis lors connu un succès fulgurant. KAWS tisse des liens entre le vécu personnel et les thèmes universels, puisant dans l'inconscient collectif grâce à des figures à la fois familières et métamorphosées. Astro Boy Red Original de KAWS : Un phénomène de street pop En 2012, KAWS a sorti Astro Boy Red Original 1st Edition, une édition qui capture l'essence du street art et rend hommage à la figure emblématique d'Astro Boy, personnage culte de l'animation japonaise. Cette édition limitée à 50 exemplaires illustre le talent de KAWS pour réinventer les icônes de la pop culture, préservant leur attrait originel tout en les projetant sous un jour nouveau, provocateur, introspectif et contemporain. La sculpture en vinyle mesure 16,5 x 38 cm, une taille à la fois accessible aux collectionneurs et suffisamment imposante pour marquer les esprits. Vêtue d'un noir et d'un rouge saisissants, la figurine captive le regard par sa simplicité et la juxtaposition d'un rouge vif et inflexible sur un teint naturel. La signature de KAWS – les yeux croisés et les mains gantées – transforme le personnage initialement optimiste d'Astro Boy en un commentaire poignant sur les complexités du monde moderne. Œuvre d'art de collection de KAWS : Plus qu'un jouet Le dialogue artistique qu'elle suscite fait de la figurine Astro Boy Red Original bien plus qu'un simple objet de collection. Les mains soutenant sa tête, la figurine dégage une impression d'introspection et de mélancolie, rompant avec l'image habituelle d'Astro Boy, symbole d'espoir et d'énergie juvénile. Cette dualité illustre parfaitement l'essence du street art, où l'humour et la fantaisie côtoient la gravité des réflexions sur le monde réel. Chaque pièce est neuve et présentée dans sa boîte, avec des pieds imprimés qui prolongent le récit de l'œuvre. Ce souci du détail garantit au collectionneur, dès le déballage, une expérience artistique minutieusement élaborée par KAWS. Posséder une telle pièce n'est pas un simple acte d'acquisition, mais une invitation à réfléchir à la pertinence et à la résonance des icônes pop dans la société contemporaine. L'Astro Boy Red Original 1ère édition marque une étape importante dans l'exploration des émotions humaines par KAWS à travers le prisme des personnages animés. Elle réaffirme sa capacité à distiller des thèmes complexes en formes immédiatement reconnaissables. Alors que le monde de l'art continue de reconnaître et d'intégrer le pop art urbain et le graffiti, KAWS demeure une figure emblématique grâce à son esthétique audacieuse et à sa critique culturelle incisive, dissimulée sous des formes d'apparence ludique. L'œuvre de Brian Donnelly, notamment des pièces comme Astro Boy Red Original, nous rappelle le pouvoir transformateur de l'art. Bien qu'elles puisent leurs sources dans des références familières, ces œuvres suscitent de nouvelles interprétations et émotions, nous incitant à questionner notre rapport aux icônes de notre enfance et de notre société. À travers cette œuvre et d'autres, KAWS continue d'influencer le débat autour du pop art urbain, affirmant sa place parmi les mouvements artistiques majeurs. L'héritage de ses créations, caractérisé par leur profondeur émotionnelle et leur impact visuel, confirme son rôle central dans l'évolution de l'art inspiré par la rue. Astro Boy Red par KAWS : Hommage à l'anime et effondrement émotionnel dans l'art urbain pop et graffiti Astro Boy Red est une sculpture en vinyle en édition limitée, créée en 2012 par Brian Donnelly, alias KAWS. Mesurant 16,5 x 38 cm et produite à 500 exemplaires, cette figurine fusionne l'emblématique personnage japonais Astro Boy avec le motif Companion, devenu la signature de KAWS. La sculpture représente Astro Boy dans un moment de vulnérabilité, les mains cachant son visage en signe de désespoir, avec les yeux barrés et les mains gantées caractéristiques du motif Companion. Vêtu de ses bottes rouges et de son slip noir, la figurine conserve la silhouette originale d'Osamu Tezuka tout en la transformant en un symbole contemporain mélancolique. Cet hybride est au cœur du langage narratif du Street Pop Art et du graffiti, où des personnages mythiques sont réinventés en êtres complexes sur le plan émotionnel, porteurs d'une résonance moderne. L'héritage de l'anime rencontre l'intervention sculpturale Astro Boy, la création légendaire du pionnier du manga Osamu Tezuka, est un personnage emblématique qui symbolise l'espoir, le progrès et l'idéalisme humains. KAWS réinterprète ce symbolisme en insufflant à la sculpture les traits caractéristiques et la profondeur émotionnelle de la série Companion. Il en résulte une icône qui pleure sa propre légende. La pose d'Astro Boy – la tête entre les mains – est inhabituelle pour le héros robot joyeux, mais elle résonne profondément avec la tristesse introspective qui imprègne toute la série KAWS Companion. La sculpture interroge les notions de célébrité, de pression et d'identité, transformant un héros d'enfance en une figure de détresse silencieuse. Dans l'univers du street art et du graffiti, de telles réinterprétations brisent la carapace narrative de personnages cultes pour révéler leur psyché. Matériaux, construction et format de collection Façonnée en vinyle lisse et brillant, la sculpture est présentée dans un coffret collector rouge orné d'un dessin au trait blanc représentant la figurine et d'une étiquette. Ses surfaces moulées avec précision et sa peinture impeccable témoignent de la collaboration constante de KAWS avec les professionnels de la fabrication de jouets, élevant ainsi cette pièce de collection au rang d'œuvre d'art. Le socle de la sculpture porte des inscriptions de l'artiste, confirmant son appartenance à la collection grandissante de sculptures en vinyle rares de KAWS. Chaque aspect du design, de l'échelle à l'emballage, renforce la double identité de la sculpture, à la fois jouet et objet d'art, l'inscrivant dans l'esprit tactile et accessible du Street Pop Art et du Graffiti, tout en soulignant l'exclusivité des objets de collection d'art. L'héritage du remix de Brian Donnelly dans la sculpture moderne Brian Donnelly, né aux États-Unis en 1974, est passé de la culture graffiti et des collaborations dans le monde de la mode à une figure emblématique du pop art et de la sculpture sur vinyle. Son personnage, Astro Boy Red, a été décliné sous de nombreuses formes sculpturales et numériques, exprimant souvent l'aliénation, la lassitude et le deuil. Avec Astro Boy Red, Donnelly applique ce même vocabulaire émotionnel à un personnage préexistant, l'enrichissant d'une réflexion culturelle sur la nostalgie, le fandom et la performance. La figure reflète le poids de l'héritage et de la visibilité dans un monde saturé de médias, où même les identités héroïques flanchent sous la pression existentielle. S'inscrivant dans le canon du Street Pop Art et du graffiti, Astro Boy Red est une étude de réinterprétation : il s'empare du mythe de l'innocence technologique et le transforme en une posture de souffrance humaine. C'est un objet de contrastes : héroïque et vaincu, iconique et fracturé, parfaitement modelé et pourtant émotionnellement vulnérable.

    $6,126.00

  • Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Boba Fett Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Boba Fett Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2013 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Édition limitée 2013 à 500 exemplaires : Chum Companion, vinyle peint, format 10,5 x 5 x 3,5 pouces, impression sur le pied. Présenté avec sa boîte d'origine. Exemplaire exceptionnel, boîte en parfait état. Timbre impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifié par sceau et numéro de série unique. Boba Fett Companion de KAWS : une icône culturelle du pop art urbain La figurine Boba Fett Companion de KAWS, pseudonyme de l'artiste Brian Donnelly, est une pièce rare et authentique qui fusionne avec brio culture pop et art contemporain. Sortie en 2013 à 500 exemplaires, cette figurine en vinyle peint est une œuvre d'art de collection remarquable. Cette sculpture de 26,7 x 12,7 x 8,9 cm représente le personnage emblématique de Star Wars dans le style distinctif de KAWS. Elle séduira les fans de la saga de science-fiction légendaire ainsi que les amateurs de street art et de graffiti. Détaillant l'authenticité de l'œuvre de KAWS La figurine Boba Fett Companion témoigne d'un souci du détail et d'un savoir-faire exceptionnels, distinguant les pièces authentiques des contrefaçons. Chaque figurine est authentifiée par des sceaux et un numéro de série unique, et arbore un hologramme officiel apposé sur la boîte – une caractéristique absente des versions contrefaites. La couleur de l'emballage intérieur en plastique, qui a conservé toute sa beauté malgré le temps, et l'état impeccable de la boîte attestent également de son authenticité. Le motif est estampillé sur le pied, et les photos de l'exemplaire présenté illustrent la méticulosité dont KAWS fait preuve dans son travail. De l'art urbain aux objets de collection emblématiques Le parcours artistique de KAWS a débuté par son intérêt pour l'art urbain et le graffiti dans le New Jersey, intérêt qui a pris une dimension nouvelle lors de son arrivée à New York dans les années 1990. Connu pour ses détournements d'images publicitaires aux arrêts de bus et dans les cabines téléphoniques, KAWS a insufflé sa vision unique à l'espace public, y imprimant sa signature désormais célèbre. Le Boba Fett Companion est l'aboutissement de ce parcours, alliant l'esprit rebelle du street art à la production méticuleuse d'objets de collection en édition limitée. Dans le vaste récit du pop art urbain, l'œuvre de KAWS témoigne du potentiel immense du genre. Son Boba Fett Companion n'est pas qu'une simple figurine : c'est un véritable dialogue culturel, unissant l'univers du cinéma légendaire et la force subversive du graffiti. Des œuvres comme celle-ci soulignent le pouvoir transformateur du street art, l'élevant des marges de la ville au prestigieux cercle des sculptures de collection. KAWS : De graffeur à phénomène pop art. Brian Donnelly, alias KAWS, a su s'imposer comme l'un des artistes pop les plus marquants de sa génération, après avoir fait ses armes dans le street art. Ses débuts dans le monde de l'art ont commencé avec la bombe de peinture et la rue comme toile, où il a façonné son imagerie si particulière et développé des figurines en vinyle iconiques, convoitées dans le monde entier. L'essence du travail de KAWS réside dans sa capacité à fusionner l'énergie et la rébellion du graffiti avec l'esthétique sophistiquée du pop art. Ses créations ne sont pas de simples jouets, mais un mélange subtil de ses premières techniques de graffiti et d'une esthétique pop art aboutie. Chaque pièce, souvent éditée en série limitée, est très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Ceci témoigne de la place unique qu'occupe KAWS : un pont entre le street art underground et le marché de l'art. Malgré leurs formes souvent simplifiées, presque caricaturales, les figurines de l'artiste sont réputées pour leurs couleurs vives, leurs yeux barrés d'une croix et leur capacité à susciter l'émotion. Ce style unique fusionne l'expérience de KAWS dans le graffiti et sa critique incisive de la société de consommation. À travers ses « art toys », un thème récurrent dans ses sculptures monumentales et ses œuvres exposées en galerie, KAWS dissèque le lien entre les émotions humaines et la marchandisation des personnages.

    $10,935.00

  • Sale -15% Flynamic Duo 66' Art Toy by Hebru Brantley

    Hebru Brantley Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $2,347.00 $1,995.00

  • Smash Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Smash Archival Print par Adam Caldwell

    Estampe d'art en édition limitée Smash Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Adam Caldwell, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 14 x 17 pouces. Smash • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam Caldwell • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Star Wars Storm Trooper Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Compagnon Star Wars Dark Vador

    Achetez Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentic 2007 Limited Edition Painted Vinyl Art Toy Figure Sculpture Collectible Artwork par l'artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. 2007 Édition limitée de 500 Chhum Companion Vinyle peint Taille 9,75 x 4,5 x 3,5, Estampillé sur pied Apparaît comme neuf avec une cape toujours scellée dans son sac d'origine. Avec boîte, exemple extrêmement fin, boîte en très bon état. Timbre Parfait. Photos de l'exemple réel. Authentifié avec sceaux et numéro de série de suivi unique inclus. Remarquez les petits détails, ceux qui n'existent pas dans les contrefaçons. A également un sceau hologramme officiel apposé sur la boîte, que les contrefaçons n'ont jamais. Emballage intérieur en plastique coloré en fonction de l'âge. Original vérifié Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake Star Wars Legendary Sci-Fi Character. Les préoccupations artistiques de KAWS ne se limitaient pas à l'illustration. Le jeune artiste s'est intéressé à l'art urbain et aux images qu'il pouvait montrer dans ce domaine. Il a ensuite commencé à se lancer dans le graffiti dans le New Jersey. Cette facette de son travail mûrit progressivement jusqu'à son arrivée à New York dans les années 1990. KAWS a commencé à modifier les images publicitaires aux arrêts de bus et aux cabines téléphoniques. C'est alors que sa signature, KAWS, commence à apparaître dans différents coins de la ville.

    $10,935.00

  • Crown Oversized Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Impression d'archives surdimensionnée de couronne par Marly Mcfly

    Crown - Tirage d'art en édition limitée grand format, réalisé à partir de pigments d'archives sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Marly Mcfly, légende du street art pop et du graffiti. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 27 exemplaires. Format : 20x20 pouces.

    $298.00

  • Optimus Prime Transformers Red 200% Be@rbrick x Bape- A Bathing Ape

    Bape- A Bathing Ape Optimus Prime Transformers Red 200% Be @ rbrick x Bape - Un singe de bain

    Optimus Prime Transformers - Rouge 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom x Bape - Figurine de Collection A Bathing Ape en Vinyle. Neuf en boîte - Medicom Toy s'est associé à BAPE et Transformers pour créer un Bearbrick Optimus Prime 200% rouge entièrement transformable. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% est un Bearbrick orné de touches de rouge. Grâce à un levier situé à l'arrière, ce Bearbrick se transforme entièrement, passant d'une figurine à l'allure d'ours ressemblant à Optimus Prime à une figurine Optimus Prime plus reconnaissable, prête à affronter les Decepticons. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime x BAPE 200% verte est sortie en 2021.

    $320.00

  • Optimus Prime 14 Original Acrylic Painting by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino

    Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Œuvre unique sur panneau de gesso par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2014, format 4x4, représentant Optimus Prime, le robot de science-fiction du film, de la bande dessinée et de la série télévisée Transformers. Optimus Prime 14 Peinture acrylique originale de Rich Pellegrino Optimus Prime 14 est une superbe peinture acrylique de 2014 réalisée par Rich Pellegrino, artiste visionnaire du Street Pop Art, reconnu pour sa capacité à réinterpréter les icônes culturelles. Peinte sur un panneau de 10 x 10 cm enduit de gesso, cette œuvre unique capture l'essence d'Optimus Prime, le chef emblématique des Autobots de la saga Transformers (films, bandes dessinées et séries animées). Le style artistique de Pellegrino métamorphose ce héros robotique en une œuvre d'art contemporain vibrante, mêlant nostalgie et narration visuelle dynamique. Le concept derrière Optimus Prime 14 L'œuvre « Optimus Prime 14 » de Rich Pellegrino rend hommage à l'un des personnages les plus emblématiques de la science-fiction et de la culture populaire. Optimus Prime incarne le leadership, la résilience et la lutte pour la justice, des valeurs qui résonnent auprès du public depuis sa création dans les années 1980. L'interprétation de Pellegrino se concentre sur le visage robotique et le casque du personnage, utilisant des formes audacieuses et des coups de pinceau expressifs pour souligner sa force et sa détermination. Cette œuvre témoigne de la capacité de Pellegrino à saisir l'essence d'un personnage tout en y insufflant sa touche artistique personnelle. Le format compact (4 x 4 cm) de la peinture intensifie son impact, invitant le spectateur à une exploration approfondie de la personnalité d'Optimus Prime. Par son utilisation de l'abstraction et de la couleur, Pellegrino invite le spectateur à appréhender le personnage d'une manière nouvelle et imaginative, transcendant les limites de la représentation traditionnelle. Les techniques artistiques de Rich Pellegrino L'approche de Rich Pellegrino en matière de Street Pop Art se caractérise par sa maîtrise de la peinture acrylique, lui permettant de créer des compositions vibrantes et texturées. Dans Optimus Prime 14, Pellegrino utilise une palette de bleus, de gris et de roses poudrés pour évoquer à la fois la nature mécanique du personnage et une profondeur expressive. L'alternance de traits marqués et de coups de pinceau plus doux et fluides crée une tension dynamique au sein de l'œuvre, reflétant le double rôle d'Optimus Prime, à la fois guerrier et chef. Le panneau apprêté offre une surface lisse et absorbante qui rehausse l'éclat de la peinture, permettant à Pellegrino de superposer couleurs et textures avec précision. Le fond légèrement vieilli et les imperfections soigneusement travaillées à la surface de la peinture ajoutent une touche de réalisme et de force, ancrant ce personnage hors du commun dans une esthétique tangible et accessible. L'impact culturel d'Optimus Prime 14 Optimus Prime 14 témoigne de l'héritage durable de la franchise Transformers et de son influence sur la culture populaire. En réinventant Optimus Prime à travers le prisme du Street Pop Art, Rich Pellegrino met en lumière l'attrait universel du personnage et sa capacité à inspirer des générations entières. Cette œuvre célèbre non seulement l'héroïsme d'Optimus Prime, mais l'élève également au rang d'œuvre d'art contemporain, faisant le lien entre la science-fiction et les beaux-arts. Pour les fans de Transformers et les collectionneurs d'art moderne, Optimus Prime 14 est une pièce unique qui allie nostalgie et innovation artistique. Elle illustre le talent de Rich Pellegrino pour transformer des icônes familières en œuvres d'art significatives, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection. Cette peinture démontre le pouvoir du Street Pop Art de réinterpréter et de recontextualiser les symboles culturels, offrant de nouvelles perspectives sur des personnages emblématiques et leur place dans notre imaginaire collectif.

    $150.00

  • 2018 Iron Man Tuvalu Silver Dollar- MS 70 | NGC Marvel Graded Coin

    Coins & Currency Dollar en argent Iron Man de Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce certifiée Marvel par NGC

    Dollar en argent Iron Man Tuvalu 2018 - MS 70 | Pièce commémorative authentique et rare, certifiée NGC, sous capsule rouge, monnaie australienne mondiale. Ce dollar en argent Iron Man de Tuvalu, millésime 2018, est une pièce exceptionnelle qui allie avec brio excellence numismatique et popularité auprès des collectionneurs. Classée MS 70 par NGC, cette pièce commémorative bénéficie de la certification la plus exigeante, garantissant un état impeccable et son authenticité. Frappée en argent pur et émise officiellement par Tuvalu, elle arbore des images emblématiques de Marvel Comics qui séduiront aussi bien les numismates avertis que les passionnés de super-héros. Son encapsulage professionnel assure une protection et une authentification permanentes, faisant de cette pièce un véritable investissement. Rare sur le marché, notamment dans cette qualité exceptionnelle, elle constitue un ajout de choix à toute collection de monnaies du monde ou d'objets Marvel.

    $250.00

  • Kryptonite HPM Mixed Media Wood Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Kryptonite HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly

    Kryptonite Édition Limitée, œuvre d'art pop art réalisée à la main par l'artiste de rue urbaine Marly Mcfly. Technique : acrylique HPM, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois. Édition limitée à 9 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main . Œuvre de 11 x 14 pouces sur châssis en bois prêt à accrocher. « Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. J'ai commencé à dessiner dès l'enfance, représentant toutes sortes de personnages : dessins animés, bandes dessinées, figurines, athlètes… Mes pensées et expériences intérieures sont retranscrites par des superpositions de couleurs vives et audacieuses, de motifs et d'images de mon enfance, qui me permettent de m'exprimer. Je considère mon art comme un mélange de pop art et de street art. » – Marly McFly Les récits saisissants de Marly McFly dans « Kryptonite » « Kryptonite », une œuvre en édition limitée de Marly Mcfly, retrace visuellement le parcours de l'artiste à travers le pop art et le street art. Cette œuvre HPM (Hand-Painted Multiple) rehaussée à la main, réalisée à l'acrylique, à la peinture aérosol et à l'encre sur un panneau de bois, témoigne de la maîtrise autodidacte de Mcfly et de l'évolution personnelle de son discours artistique. Signée et numérotée en 2021, cette collection est limitée à neuf exemplaires seulement, chacun mesurant 28 x 35,5 cm et présenté sur un châssis en bois prêt à être accroché, illustrant ainsi l'engagement de l'artiste envers l'accessibilité et le dialogue avec son public. Originaire de Newport News, en Virginie, Mcfly puise son inspiration dans l'essence du street art et du graffiti en fusionnant l'immédiateté et l'énergie du street art avec l'imagerie iconique et vibrante du pop art. « Kryptonite » illustre parfaitement cette fusion, avec ses couches de couleurs vives et audacieuses et ses motifs qui interagissent avec des images nostalgiques de l'enfance de l'artiste, se manifestant sous forme de super-héros, de personnages de dessins animés et d'icônes culturelles qui résonnent à un niveau universel. Explorer l'enfance et les icônes culturelles Dans « Kryptonite », McFly explore le pouvoir des icônes culturelles et leur impact sur l'identité et l'expression personnelles. L'œuvre est un dialogue avec le passé, une confrontation avec les symboles qui ont façonné les identités générationnelles et un témoignage de l'influence durable des impressions d'enfance sur la créativité adulte. Les embellissements réalisés à la main sur chaque pièce confèrent à la série une touche unique, garantissant que chaque œuvre, tout en faisant partie d'un thème collectif, se distingue par ses nuances et textures individuelles. Cette œuvre incarne le pouvoir transformateur du street art et du graffiti, révélant la capacité de McFly à communiquer des émotions et des expériences complexes à travers une tapisserie d'images personnelles et partagées. Avec « Kryptonite », Marly McFly contribue au récit dynamique du street art, créant des œuvres visuellement stimulantes, riches de sens et de contexte, invitant les spectateurs à établir des liens entre les différentes couches de peinture et d'encre.

    $565.00

  • Joker Darkest Knight Silkscreen Print by Brian Ewing

    Brian Ewing Sérigraphie Joker Darkest Knight par Brian Ewing

    Joker - Darkest Knight, sérigraphie artisanale en édition limitée 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Brian Ewing, artiste pop art célèbre et rare. Batman Joker Darkest Knight Édition limitée à 50 exemplaires, signés et numérotés (2021)

    $214.00

  • Optimus Prime Transformers- Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    BE@RBRICK Transformateurs Optimus Prime - Age Of Extinction 200% Be@rbrick

    Optimus Prime Transformers - L'Âge de l'Extinction 200% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet Figurine de Collection. Bearbrick s'est associé à Transformers pour créer la figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 %. Cette figurine représente la silhouette de l'ours Bearbrick sous les traits d'Optimus Prime, tiré du film Transformers : L'Âge de l'Extinction (2014). Le Bearbrick peut être transformé pour révéler Optimus Prime dissimulé en dessous. La figurine Bearbrick x Transformers Optimus Prime (Version L'Âge de l'Extinction) à 200 % est sortie en 2015.

    $320.00

  • Acid B & V Blotter Paper Archival Print by Glenn Barr

    Glenn Barr Acid B & V Blotter Paper Archival Print par Glenn Barr

    Papier buvard Acid B & V, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Glenn Barr, œuvre d'art LSD de la culture pop. Les créatures surréalistes, les spectres et les personnages tragiques de Glenn Barr évoluent dans un univers sordide, imprégné de la crasse et de la brume d'un paysage urbain onirique post-apocalyptique. Son œuvre, qui s'inspire de l'art de Détroit, a été qualifiée de pop surréalisme, de pop pluralisme, de lowbrow, d'art régional, d'art outsider, d'art underground ou, selon l'expression qu'il emploie, de « B Cultural-isme ».

    $352.00

  • Wolverine Sketch Original Drawing by Rich Pellegrino

    Rich Pellegrino Dessin original de Wolverine Sketch par Rich Pellegrino

    Croquis de Wolverine, dessin original au marqueur sur papier beaux-arts, par Rich Pellegrino, artiste de rue et de pop art moderne. Dessin original au feutre signé par Rich Pellegrino, 2013. Dimensions : 9 x 12 pouces.

    $256.00

  • Vader Metal Silkscreen Print by Craig Drake

    Craig Drake Sérigraphie en métal Vador par Craig Drake

    Vader - Édition limitée métal, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur plaque de métal par Craig Drake, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dark Vador, personnage de la série télévisée, des films et des jeux Star Wars, sur une plaque de métal.

    $352.00

  • Sale -15% Bartman x Simpsons 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Bartman x Simpsons 1000% Be@rbrick

    Bartman x Simpsons 1000% BE@RBRICK Figurine d'art en vinyle édition limitée, objet de collection urbain

    $2,607.00 $2,216.00

  • I Hate You More…… Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Je te déteste plus ...... Impression d'archives par Denial - Daniel Bombardier

    Je te hais encore plus… Tirage d'art en édition limitée, pigmenté à l'aide d'un pigment d'archive, sur papier Moab Entrada 290 g/m², par l'artiste pop urbain Denial - Daniel Bombardier, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Je te hais plus : une déclaration audacieuse dans le pop art urbain « I Hate You More » est une estampe d'art saisissante, réalisée à partir de pigments d'archives, créée par l'artiste pop urbain Daniel Bombardier, connu sous le nom de Denial. Cette œuvre en édition limitée de 2022 est un exemple audacieux de street art pop moderne, fidèle à l'approche caractéristique de Denial qui mêle des visuels vibrants à un commentaire social incisif et provocateur. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre est imprimée sur du papier Moab Entrada 290 g/m², un support de haute qualité qui intensifie son impact visuel. Limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre est à la fois un objet de collection et une exploration puissante des émotions et des conflits au sein de la culture contemporaine. L'impact visuel et émotionnel de « Je te déteste plus » Cette œuvre captive immédiatement le regard par son esthétique inspirée du pop art, évoquant le style des bandes dessinées du milieu du XXe siècle. L'utilisation audacieuse des couleurs primaires et des motifs en demi-teintes, associée à la touche de modernité de Denial, crée un langage visuel dynamique qui retient l'attention. L'image représente un couple enlacé passionnément, leurs bulles de dialogue traduisant un échange cru et conflictuel. La juxtaposition d'images romantiques et de mots acerbes produit un impact émotionnel saisissant, obligeant le spectateur à se confronter à la complexité des relations, de l'amour et de la haine. L'humour et l'ironie présents dans l'œuvre témoignent de la capacité de Denial à critiquer les normes sociales à travers le pop art urbain. L'approche du déni vis-à-vis du pop art urbain Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est un artiste contemporain canadien dont l'œuvre interroge souvent la société de consommation, la politique et les attentes sociales. Son art fusionne l'énergie graphique du graffiti avec la critique culturelle du pop art, créant des œuvres visuellement captivantes et intellectuellement stimulantes. « I Hate You More » illustre parfaitement cette démarche : l'artiste utilise des visuels familiers, proches de la bande dessinée, pour aborder des thèmes plus profonds liés aux relations humaines et aux conflits émotionnels. En réinterprétant le langage visuel des médias de masse, Denial enrichit son travail de multiples niveaux de lecture, le rendant à la fois accessible et stimulant. Le tirage limité de cette estampe souligne son exclusivité et sa valeur en tant qu'objet de collection dans l'univers du pop art urbain. La pertinence moderne de « Je te hais plus » « I Hate You More » trouve un écho particulier dans le paysage culturel actuel, où les relations et les émotions sont souvent amplifiées et complexifiées par les moyens de communication modernes. La capacité de Denial à insuffler humour et critique à son œuvre lui confère une force expressive indéniable. L'œuvre invite le public à réfléchir à ses propres expériences et aux dualités des relations humaines. Elle témoigne également de l'influence durable du pop art et du graffiti dans l'analyse des problématiques contemporaines. En alliant esthétique et profondeur, Denial confirme son statut de figure majeure du street art contemporain.

    $355.00

  • The High Ground Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Estampe giclée « The High Ground » de Dave Pollot

    Impression giclée « The High Ground » par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 20x13 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Impression giclée « The High Ground » de Dave Pollot : Star Wars dans la nature sauvage américaine « The High Ground » est une estampe giclée de 2025 de Dave Pollot, une œuvre en édition limitée de 50,8 x 33 cm sur toile roulée. Signée et numérotée par l'artiste, cette édition spéciale a été créée pour célébrer la Journée Star Wars, mêlant iconographie de science-fiction et symboles de l'Amérique classique. Dave Pollot, connu pour réinterpréter la culture pop à travers des paysages traditionnels et des objets chinés, met en scène Dark Vador, des stormtroopers et des canards colverts dans une paisible scène de chasse en pleine nature, transformant ainsi une œuvre inspirée par les fans en une création contemplative et visuellement satirique, s'inscrivant dans le courant du street art pop et du graffiti. Star Wars et la nostalgie américaine se rencontrent Cette œuvre évoque le stoïcisme serein des peintures animalières américaines du milieu du XXe siècle, un genre associé à l'immobilité, à la solitude et au respect de la nature. Cependant, Pollot y introduit une perturbation aussi inattendue qu'humoristique : Dark Vador, en grande tenue, tient un appeau à canard camouflé et lève la main tandis que des canards s'éparpillent dans un marais givré. À l'arrière-plan, des stormtroopers, fusils à la main, posent en chasseurs, comme s'ils ignoraient participer à une parodie. Les arbres au loin et la palette de couleurs discrètes créent une atmosphère paisible, subtilement troublée par ces intrusions fictives. L'Étoile de la Mort plane faiblement dans la lune brumeuse, remplaçant le soleil telle une présence omniprésente. C'est dans cet équilibre subtil entre humour et respect que Pollot excelle, critiquant avec finesse la commercialisation de la mythologie tout en la célébrant. Le langage satirique de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain reconnu pour sa capacité à réinterpréter des œuvres d'art délaissées à travers le prisme de la culture populaire. Ses créations mêlent souvent esthétique vintage et personnages modernes issus des jeux vidéo, du cinéma et de la télévision, transformant des toiles oubliées ou négligées en commentaires perspicaces. « The High Ground » s'inscrit dans cette démarche en préservant l'atmosphère originelle du tableau – une nature sauvage et paisible – mais en remplaçant les figures humaines par des légendes galactiques. Cette approche métamorphose le familier en surréaliste et invite le spectateur à repenser l'image et son contexte. L'œuvre fonctionne à la fois comme un hommage et une subtile subversion, intégrant harmonieusement l'univers de Star Wars à ce paysage bucolique. Art pop urbain moderne sur toile traditionnelle « The High Ground » n'est pas qu'une simple estampe originale pour les fans de science-fiction ; c'est une exploration délibérée des superpositions culturelles. Dans le contexte du street art et du graffiti, elle utilise une esthétique hybride pour refléter la manière dont la culture populaire imprègne la mémoire et la nostalgie collective. En imprimant sur toile et en imitant l'art animalier classique, Pollot abolit la distance entre le fandom de l'ère numérique et les traditions artistiques analogiques. Sortie en édition limitée pour le 4 mai, jour anniversaire de Star Wars, l'estampe transcende la simple fidélité à la franchise. Elle devient un récit sur la saturation culturelle, montrant comment des icônes comme Dark Vador ne sont pas de simples personnages de fiction : elles habitent nos paysages, nos métaphores et notre humour. « The High Ground » de Dave Pollot incarne cette philosophie avec intelligence et maîtrise, ce qui en fait une pièce remarquable dans le monde de l'art contemporain de collection.

    $350.00

  • Rick Grimes Chillin Original Graphite Drawing by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Dessin au graphite original de Rick Grimes Chillin par Mark Hammermeister

    Rick Grimes Chillin, dessin original au crayon graphite réalisé à la main sur papier d'art fin par Mark Hammermeister, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé de 2014 représentant Rick Grimes de la série télévisée Walking Dead en uniforme de police. Walking Dead comme sujet dans l'art urbain pop et le graffiti La série The Walking Dead est devenue une influence majeure du street art et du graffiti, inspirant les artistes à réinterpréter ses personnages, ses thèmes et son imagerie dystopique à travers une esthétique urbaine audacieuse. Comptant parmi les séries télévisées et les franchises de bandes dessinées les plus marquantes de l'ère moderne, son univers sombre et post-apocalyptique se prête naturellement au langage visuel du street art. Les thèmes de survie, de moralité et de chaos qui y sont abordés font écho à l'esprit rebelle du graffiti et des estampes urbaines d'inspiration pop, faisant de la série un sujet de prédilection pour les fresques, les sérigraphies et les œuvres au pochoir. Qu'il s'agisse de représenter ses personnages emblématiques ou de faire référence à ses thèmes obsédants de destruction et de résilience, les artistes se sont approprié la série comme un symbole de défi et de persévérance dans le paysage artistique contemporain. Personnages emblématiques et symbolisme visuel La série The Walking Dead est réputée pour ses personnages complexes et attachants, dont beaucoup sont devenus des icônes du street art et du graffiti. Des figures comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne sont fréquemment représentées sur des fresques murales de grande envergure et des sérigraphies en édition limitée, leurs visages étant réinterprétés grâce à des techniques de pochoir, des textures en demi-teintes et des aplats de couleurs audacieux. La violence de leur lutte pour la survie s'inscrit dans l'esthétique du street art urbain, où des visuels bruts et contrastés véhiculent une forte charge émotionnelle. De nombreux artistes intègrent des symboles religieux à leurs œuvres, faisant des personnages des saints ou des figures mythologiques, renforçant ainsi les thèmes du sacrifice et de la rédemption propres à la série. L'imagerie récurrente de crânes, de paysages dévastés et d'une typographie inquiétante accentue l'esthétique apocalyptique, conférant à chaque œuvre l'aspect d'un vestige d'un monde englouti par le chaos. Techniques artistiques du street art, du pop art et du graffiti De nombreux artistes du Street Pop Art et du graffiti utilisent la superposition de pochoirs, le collage d'affiches et la sérigraphie pour donner vie à l'univers de The Walking Dead dans les espaces urbains. Le contraste saisissant entre la vie et la mort dans la série se reflète dans des compositions en noir et blanc percutantes, des touches de rouge sang et des textures vieillies évoquant des affiches délabrées sur les murs des villes. L'utilisation d'encres métalliques et de vernis brillants apporte une touche contemporaine, élevant ces œuvres au-delà du graffiti traditionnel pour en faire des estampes d'art. Certaines fresques mêlent portraits réalistes et éléments de bande dessinée exagérés, reflétant les origines graphiques de la franchise tout en préservant la liberté d'expression du street art. L'intégration de textes tirés de la série, souvent en caractères gras et vieillis, rappelle les luttes existentielles des personnages et les angoisses du monde réel qui font écho aux thèmes dystopiques de la série. Impact culturel et pertinence artistique La série The Walking Dead a marqué durablement le street art et le graffiti en devenant une puissante métaphore de la survie, de l'effondrement de la société et de la résilience humaine. Sa présence dans les fresques murales, les sérigraphies et les œuvres multimédias témoigne de sa capacité à toucher un public bien au-delà du petit écran, influençant une culture visuelle nourrie par la rébellion et la réinvention. Les artistes continuent de réinterpréter son imagerie, utilisant ses thèmes pour commenter des problématiques contemporaines telles que l'isolement, la peur et la lutte pour l'espoir dans un monde fracturé. L'impact visuel persistant de The Walking Dead dans le street art en fait une source d'inspiration inépuisable pour ceux qui cherchent à capturer l'émotion brute et viscérale qui caractérise à la fois la série et le mouvement artistique urbain.

    $340.00

  • The Joker Comic Book Cover #2 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Couverture de la BD Joker n° 2, sérigraphie HPM par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Couverture de la bande dessinée Joker n° 2, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur rehaussée d'aquarelle sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2019 Édition limitée signée et numérotée à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 34 x 46 cm. Mr. Brainwash est heureux d'annoncer une nouvelle illustration pour sa série de couvertures de bandes dessinées, mettant cette fois-ci en scène l'un des super-vilains les plus célèbres : le Joker, tiré de la couverture de Batman. Sérigraphie monochrome sur papier d'art d'archive déchiré à la main, rehaussée d'aquarelle. Chaque exemplaire de cette édition est unique et les couleurs peuvent varier. Dimensions : 86 x 117 cm (34 x 46 pouces). Tirage limité à 25 exemplaires.

    $4,740.00

  • 3D Death Curses Volume 1 Book Zine by Scarecrowoven

    Scarecrowoven 3D Death Curses Volume 1 Book Zine par Scarecrowoven

    3D Death Curses Volume 1, fanzine de bande dessinée artistique en édition limitée avec de véritables illustrations 3D par Scarecrowoven. Comprend des lunettes 3D fonctionnelles et 14 pages d'illustrations.

    $39.00

  • ASVP Figure No 10 Giclee Print by ASVP

    ASVP ASVP Figure No 10 Impression Giclée par ASVP

    ASVP Figure No 10 Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop ASVP. Tirage en édition limitée inspiré d'un des premiers motifs de notre série SUPER MATTER. Estampé, signé et numéroté au crayon au recto. Année : 2018. Tirage : 100 exemplaires. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm. Technique : Impression jet d'encre Ultrachrome. Papier : Epson Legacy Etching, 300 g/m², 100 % coton.

    $134.00

  • Hulk Boy Archival Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Estampe d'archives Hulk Boy par Ron English - POPaganda

    Tirages d'art en édition limitée Hulk Boy, réalisés à partir de pigments d'archives sur papier beaux-arts par Ron English, artiste de graffiti, de street art et de culture pop - POPaganda. 2007. Tirage numérique en couleurs sur papier vergé, 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 pouces). Tirage limité à 100 exemplaires, signé et numéroté au crayon en bas.

    $371.00

  • Sale -15% Space Man Richie Hand Finished HPM Art Toy by Alec Monopoly Brand

    Alec Monopoly Brand Jouet artistique VINYLTOY par ARTIST

    Achetez une œuvre d'art de collection VINYLTOY Sculpture en vinyle en édition limitée par Pop Street Artist. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $3,380.00 $2,873.00

  • Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Star Wars Darth Vader Companion Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Figurine de collection Star Wars Darth Vader Companion Ultra Rare Authentique Édition Limitée 2007 Peinte en Vinyle, Sculpture Artistique par l'Artiste Kaws - Brian Donnelly x OriginalFake. Figurine Chum Companion en vinyle peint, édition limitée 2007 à 500 exemplaires. Dimensions : 24,8 x 11,4 x 8,9 cm. Estampillée sur le pied. État neuf, la cape est encore scellée dans son emballage d'origine avec la boîte. Exemplaire exceptionnel ; la boîte est en excellent état. Estampille impeccable. Photos de l'exemplaire réel. Authentifiée par les scellés et un numéro de série de suivi unique. Remarquez les détails soignés, absents des contrefaçons. Un hologramme officiel est apposé sur la boîte, contrairement aux contrefaçons. L'emballage intérieur en plastique présente une coloration conforme à son âge. Figurine originale vérifiée Darth Vader Chum Companion 2007 Lucas Films x Kaws x OriginalFake, personnage légendaire de science-fiction Star Wars. L'intersection du pop art urbain et du graffiti dans le livre Darth Vader Companion de KAWS La figurine « Darth Vader Companion » de KAWS illustre parfaitement comment l'esprit rebelle du street art et du graffiti peut se traduire par la création d'œuvres profondément ancrées dans la culture populaire, tout en s'imposant comme des pièces de collection. Cette édition limitée de 2007, objet de convoitise pour les amateurs d'art et les fans de l'univers Star Wars, incarne la vision du célèbre artiste Brian Donnelly, alias KAWS. Son approche artistique, puisant ses racines dans les sous-cultures du graffiti et du street art, insuffle une nouvelle vie au personnage iconique de Dark Vador, le présentant sous un angle à la fois contemporain et empreint de nostalgie. Produite à seulement 500 exemplaires, la « Darth Vader Companion » est un gage d'exclusivité dans le monde de l'art. Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique et authentifiée par des sceaux garantissant sa provenance. La perfection du tampon sur le pied de la figurine et l'état impeccable de la boîte, ainsi que la cape encore scellée dans son emballage d'origine, témoignent de l'état impeccable de cet objet de collection. Un témoignage d'authenticité et de savoir-faire Les dimensions de cette sculpture (24,8 x 11,4 x 8,9 cm) sont mises en valeur par la finesse des détails qui caractérisent l'œuvre de KAWS. Un hologramme officiel apposé sur la boîte garantit son authenticité et distingue cette pièce originale des innombrables contrefaçons. Le soin apporté à la conception de la figurine, avec ses éléments signatures tels que les yeux barrés et la réinterprétation par l'artiste de l'armure de Dark Vador, illustre la fusion entre l'art urbain et la précision d'un artisanat d'art. L'emballage plastique intérieur, dont la couleur a conservé son aspect d'origine malgré son âge, confirme son excellent état de conservation. Cette attention portée à la préservation est primordiale dans le monde des objets de collection, où l'état de conservation influence considérablement la valeur et la valeur d'une pièce. Impact culturel et mérite artistique Le compagnon de Dark Vador se situe au carrefour du pop art urbain et de l'univers cinématographique de Star Wars, créé par Lucasfilm. KAWS, qui a débuté sa carrière artistique comme graffeur dans les rues de New York, a toujours su fusionner avec brio l'iconographie commerciale et son esthétique unique. Cette œuvre ne fait pas exception : elle représente une affirmation audacieuse dans le domaine du pop art urbain, mêlant l'énergie brute et incisive du graffiti à l'histoire soignée et intemporelle de l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. En somme, le compagnon de Dark Vador est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est un commentaire sur l'influence grandissante du street art dans la culture populaire. La collaboration entre KAWS, Lucasfilm et OriginalFake illustre la capacité du pop art urbain à transcender les frontières traditionnelles et à s'imposer comme une forme d'art contemporain majeure. Collectionneurs et fans recherchent le Compagnon de Dark Vador pour sa rareté et le dialogue culturel qu'il représente : un dialogue entre la scène underground et le mainstream, entre passé et présent, entre l'art et le spectateur. Entre les mains de KAWS, l'héritage de Dark Vador est à la fois honoré et transformé, offrant une perspective inédite aussi provocatrice que respectueuse. Cette sculpture est donc une œuvre majeure qui capture l'esprit de notre époque, où le pop art urbain et le graffiti continuent de questionner, de redéfinir et d'enrichir le paysage de l'art contemporain.

    $10,935.00

  • The Joker Comic Book Cover #3 HPM Hand-Embellished - Sprayed Paint Art Collection

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Couverture de la BD Joker n° 3, sérigraphie HPM par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Couverture de la bande dessinée Joker n° 3, édition limitée, sérigraphie HPM 1 couleur rehaussée d'aquarelle sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 25 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 34 x 46 Mr. Brainwash est heureux d'annoncer une nouvelle illustration pour sa série de couvertures de bandes dessinées, mettant cette fois-ci en scène l'un des super-vilains les plus célèbres : le Joker, tiré de la couverture de Batman. Sérigraphie monochrome sur papier d'art d'archive déchiré à la main, rehaussée d'aquarelle. Chaque exemplaire de cette édition est unique et les couleurs peuvent varier. Dimensions : 86 x 117 cm. Tirage limité à 25 exemplaires.

    $4,740.00

  • Sale -15% Skeletor MOTU Art Toy Sculpture by Madsaki

    Madsaki Squelette MOTU Art Toy Sculpture par Madsaki

    Skeletor, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art créée par l'artiste de graffiti de rue Madsaki x MOTU. En 2020, Madsaki et Mattel Creations se sont associés pour créer ces figurines exclusives Madsaki x Masters of the Universe SKELETOR. 8,5 x 11 MADSAKI et MATTEL CREATIONS s'associent pour créer cette figurine exclusive et iconique : une réplique miniature de la sculpture monumentale de SKELETOR qui avait captivé fans et critiques d'art lors de l'exposition solo « 1984 » de MADSAKI à la galerie Kaikai Kiki de Tokyo en 2020. Cette version miniature arbore une couleur exclusive. Mesurant 28 cm de haut (jusqu'au sommet du bâton), avec une expression faciale réalisée à la bombe de peinture, ses couleurs vives contrastent avec les figurines HE-MAN et BATTLE CAT déjà produites. SKELETOR, le plus célèbre méchant d'Eternia, est ici sublimé en une figurine unique, imprégnée des souvenirs d'enfance de l'artiste, de ses jouets bon marché préférés et de son respect pour la culture qui l'a profondément marqué. Chaque figurine est accompagnée d'un certificat d'authenticité signé à la main par MADSAKI et de gants blancs pour prendre soin de votre œuvre d'art. Présenté avec boîte

    $1,311.00 $1,114.00

  • Vader Standard Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Vader Standard Archival Print par Marly Mcfly

    Vader - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Marly Mcfly. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 40 exemplaires. Format de l'œuvre : 16x16. Impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Représentation stylisée du méchant de Star Wars, Dark Vador. Mêlant l'énergie brute du street art à l'omniprésence de la pop culture, « Vader-Standard » de Marly Mcfly est une œuvre saisissante en édition limitée qui réinvente l'un des antagonistes les plus emblématiques du cinéma. Ce tirage pigmentaire d'archives capture Dark Vador sous une forme stylisée, utilisant des couleurs vives et des éléments graphiques caractéristiques du graffiti et du pop art. Chaque tirage est réalisé avec soin sur du papier d'art Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme prisé pour sa capacité à restituer les couleurs riches et saturées ainsi que la précision des détails, éléments essentiels à l'esthétique de Mcfly. Tirée à seulement 40 exemplaires, « Vader-Standard » offre exclusivité et valeur de collection, des qualités très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs. Mesurant 40,6 x 40,6 cm, l'œuvre offre à Mcfly un support idéal pour explorer la complexité du personnage de Dark Vador à travers un regard à la fois percutant et profondément ancré dans la culture populaire. Le Dark Vador de Mcfly n'est pas une simple réinterprétation d'un personnage de film, mais une représentation du méchant comme icône du lexique mondial, riche en symbolisme et ouverte à l'interprétation propre au street art. L'œuvre de Mcfly explore souvent les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la dichotomie bien/mal, dans un style vif, proche de la bande dessinée, qui interpelle et captive le spectateur. En choisissant Dark Vador comme sujet, Mcfly puise dans la conscience collective et explore la profondeur du symbolisme du personnage. Son visage se superpose à un collage de textes et d'images qui évoque le chaos et l'ordre inhérents à son histoire et aux dialogues publics traditionnels du street art. Cette œuvre témoigne de la capacité de Marly Mcfly à conjuguer la dimension subversive du street art et l'attrait universel des icônes de la pop culture, créant ainsi une œuvre non seulement audacieuse sur le plan esthétique, mais aussi d'une grande finesse dans son propos. « Vader-Standard » est un parfait exemple de la manière dont les artistes contemporains peuvent faire le lien entre différentes formes d'expression visuelle pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui parle aussi bien à l'amateur d'art qu'au passionné de culture pop.

    $217.00

  • Burn Your Wonder Bra OG Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Burn Your Wonder Bra OG Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Burn Your Wonder Bra - Tirage d'art pigmentaire d'archive en édition limitée OG sur papier d'art MOAB 290 g/m² par Legend Street Art et Modern Pop Culture Artist Denial. Burn Your Wonder Bra - OG, Wonder Woman nue, style pop art DC Comics. Numérotée, signée, tamponnée au verso, édition 2021 limitée à 100 exemplaires, 61 x 61 cm, impression pigmentaire d'archives sur papier d'art MOAB 290 g/m². Brûlez votre Wonder Bra par le déni : une déclaration dans le Street Pop Art « Burn Your Wonder Bra », créée en 2021 par Denial, artiste légendaire de la pop culture et du street art, est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée, audacieuse et provocatrice. Tirée à 100 exemplaires, cette édition est méticuleusement réalisée sur papier d'art MOAB 290 g/m², au format 61 x 61 cm (24 x 24 pouces), et numérotée et signée par l'artiste, avec un tampon au verso. Reconnu pour sa fusion de visuels inspirés de la bande dessinée et de thèmes engagés, le travail de Denial remet en question les normes culturelles tout en embrassant l'esthétique du street art et du graffiti. « Burn Your Wonder Bra » est une représentation audacieuse de l'émancipation, de la rébellion et de la liberté d'expression. Wonder Woman réinventée : Pop Art et commentaire culturel L'œuvre « Burn Your Wonder Bra » de Denial propose une réinterprétation de Wonder Woman, l'un des symboles les plus emblématiques de DC Comics et de la culture populaire. Elle allie nostalgie et provocation, présentant l'héroïne dans une pose audacieuse et libérée. Utilisant des rouges, des bleus et des motifs en demi-teintes noires vibrants, évoquant les bandes dessinées des années 1960, Denial canalise avec brio l'esthétique des pionniers du pop art tout en l'infusant de l'énergie brute du graffiti. Le texte en gras en haut, « Burn Your Wonder Bra », est un clin d'œil satirique au mouvement féministe de la fin des années 1960 et 1970, période durant laquelle les femmes rejetaient symboliquement les normes sociales restrictives. En réinterprétant Wonder Woman nue et sans filtre, Denial brise les représentations conventionnelles des héroïnes, incitant à des réflexions sur l'autonomie, les attentes liées au genre et l'émancipation. Cette combinaison de critique sociale et d'iconographie pop témoigne du talent de Denial pour fusionner des messages forts avec des compositions visuellement saisissantes. Le déni : une voix majeure du street art pop et du graffiti L'artiste canadien Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, est une figure internationale de l'art contemporain, reconnu pour ses œuvres percutantes et sans concession. Ses créations abordent souvent les thèmes de la société de consommation, du genre, de la politique et de la culture populaire avec un humour incisif et une dimension rebelle. Le travail de Denial fusionne les techniques du graffiti et du street art avec la rigueur des beaux-arts, ce qui lui vaut l'admiration des collectionneurs et des amateurs. « Burn Your Wonder Bra » reflète la voix artistique unique de Denial, où la nostalgie des bandes dessinées se mêle à des thèmes subversifs modernes. Par son utilisation audacieuse de la couleur, du trait et d'un texte soigneusement choisi, Denial invite les spectateurs à questionner les normes sociales tout en célébrant l'individualité et la liberté artistique. Une pièce de collection en édition limitée à l'impact durable « Burn Your Wonder Bra » fait partie d'une édition limitée très recherchée de 100 tirages pigmentaires d'archives, témoignant de l'engagement de Denial envers la qualité et le savoir-faire. Imprimée sur papier d'art MOAB 290 g/m², la richesse de sa texture et l'éclat de ses couleurs la distinguent des reproductions pop art traditionnelles. Chaque exemplaire est signé, numéroté et estampillé au verso, ce qui renforce son authenticité et sa valeur en tant qu'œuvre de collection. Cette pièce est un exemple remarquable de street art et de graffiti contemporains, trouvant un écho auprès d'un public sensible à un art qui défie les normes tout en conservant une identité visuelle forte. « Burn Your Wonder Bra » capture la convergence de l'art, de la culture et de la rébellion, confirmant le statut de Denial comme figure majeure du street art contemporain. Elle demeure un puissant message de libération et d'expression, incarnant l'énergie dynamique qui caractérise l'œuvre de Denial.

    $385.00

  • Peanuts Runner Linus & Charlie Brown Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Clockwork Orange Giclee Print par Raid71

    Achetez It's a Nightmare Charlie - Clockwork Orange Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper par Pop Culture Graffiti Artist Raid71. Peanuts Charlie Brown Halloween Déguisé en voyou Orange Mécanique. 5" x 5" Giclee signé, numéroté.

    $86.00

  • Captain America Flag Patch HPM Silkscreen Print by Matt Dye- Blunt Graffix

    Matt Dye- Blunt Graffix Écusson drapeau Captain America HPM, sérigraphie par Matt Dye - Blunt Graffix

    Écusson drapeau Captain America HPM Sérigraphie par Matt Dye- Blunt Graffix Tiré à la main sur papier beaux-arts métallisé or blanc Édition limitée Œuvre d'art sérigraphiée. 2014. Sérigraphie numérotée et signée, ornée de détails métalliques dorés, édition limitée à 50 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Reproduction de l’emblématique écusson du drapeau de Captain America porté par l’acteur Peter Fonda dans le film Easy Rider, vendu aux enchères en 2007 pour 89 625 $. Pièce exposée dans le cadre de l’exposition « La Belle et la Bête ». Légère éraflure au milieu de la marge inférieure droite. Écusson drapeau Captain America HPM, sérigraphie par Matt Dye – Blunt Graffix L'estampe sérigraphique « Captain America Flag Patch HPM » de Matt Dye (Blunt Graffix) est un vibrant hommage à l'un des symboles les plus emblématiques de la contre-culture. Cette édition limitée, réalisée à la main en 2014, est ornée de reflets métalliques dorés sur papier d'art, conférant une profondeur et une richesse uniques à l'image du drapeau américain vieilli. L'œuvre reproduit l'écusson iconique porté par Peter Fonda dans le film culte « Easy Rider », une pièce d'histoire du cinéma vendue aux enchères en 2007 pour la somme de 89 625 dollars. Présentée dans le cadre de l'exposition « La Belle et la Bête », cette sérigraphie incarne l'énergie brute, la rébellion et la liberté associées au film et au mouvement culturel qu'il représente. La composition visuelle et l'exécution artistique Dans cette œuvre, Matt Dye explore la fusion du pop art urbain et du graffiti avec un symbole américain classique. La composition se concentre exclusivement sur l'écusson du drapeau, isolé de son contexte d'origine et agrandi pour souligner sa texture, son usure et sa signification historique. L'aspect vieilli de l'impression reflète l'esprit rebelle et contestataire d'Easy Rider, conférant au drapeau un aspect usé par les combats et les voyages. Le choix d'un papier beaux-arts métallisé or crée un contraste saisissant entre la rugosité de l'image et l'élégance raffinée du matériau, renforçant l'idée que la rébellion peut être une forme d'art. Les tons bleus et rouges délavés du drapeau, associés à l'effilochage visible des bords, créent une impression d'imperfection en accord avec l'esthétique du pop art urbain et du graffiti. Ces imperfections font écho à celles du mouvement de la contre-culture, où la liberté s'est souvent conquise au prix de conflits et de défiances. L'utilisation de la sérigraphie comme médium renforce encore cet effet, les textures d'encre et les techniques de superposition ajoutant une qualité brute et artisanale que la production de masse ne pourrait jamais reproduire. Le symbolisme culturel derrière l'œuvre d'art L'écusson du drapeau de Captain America dans Easy Rider est l'un des symboles de rébellion les plus importants de la culture populaire américaine. Le film lui-même incarnait la désillusion d'une génération face à l'autorité, la quête de liberté individuelle et la lutte contre les normes sociales. En isolant cet élément et en le transformant en une œuvre de street art et de graffiti, Matt Dye insuffle une nouvelle vie à un artefact historique, le réinscrivant dans le contexte des mouvements artistiques modernes. L'aspect usé et effiloché de l'écusson suggère une réflexion plus profonde sur l'identité américaine, interrogeant la pérennité des idéaux de liberté et d'indépendance. L'œuvre invite le spectateur à repenser la signification du drapeau, qu'il soit symbole d'unité, de résistance ou de défiance. Le choix artistique de magnifier l'écusson permet de le percevoir non seulement comme un accessoire de costume, mais aussi comme un vestige de la résistance contre-culturelle, le rendant pertinent dans les débats contemporains sur la liberté, l'individualisme et l'expression politique. L'impact et la valeur de collection de l'édition limitée imprimée Avec seulement 50 exemplaires existants, chacun signé et numéroté par Matt Dye, la sérigraphie Captain America Flag Patch HPM est une pièce rare et très recherchée. Son format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) permet d'apprécier la finesse des détails, des coutures du drapeau aux subtiles imperfections de l'impression. La sérigraphie artisanale renforce le caractère unique de chaque exemplaire, les variations d'application de l'encre et de texture rendant chaque pièce singulière. Blunt Graffix est reconnu pour repousser les limites de la sérigraphie traditionnelle, mêlant la nostalgie de la pop culture à l'énergie brute du street art et du graffiti. Cette œuvre témoigne de cette vision, capturant l'essence d'une époque révolue tout en conservant la pertinence de son message dans la culture contemporaine. L'intégration d'embellissements métalliques dorés ajoute une profondeur supplémentaire, conférant à l'œuvre une place aussi bien dans un décor urbain que dans une collection d'art contemporain. L'écusson Captain America, imprimé en sérigraphie par HPM, est bien plus qu'un simple hommage à Easy Rider : c'est le reflet d'une rébellion artistique, d'un commentaire culturel et du pouvoir intemporel du récit visuel. Il nous rappelle que les symboles, même usés et patinés par le temps, peuvent conserver une immense signification, réinterprétés par les artistes qui continuent de les faire découvrir aux générations futures.

    $340.00

  • The Dark Knight Gotham Batman Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Sérigraphie Batman de Gotham, le Chevalier Noir, par Justin Van Genderen

    Sérigraphie « The Dark Knight Gotham » de Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 100 exemplaires Taille de l'œuvre 18x24 Sérigraphie de la série Location, Location, Location représentant le bâtiment Batman Willis Tower City de Gotham City dans le film The Dark Knight, Chicago IL. Sérigraphie The Dark Knight Gotham par Justin Van Genderen La sérigraphie « Gotham » de Justin Van Genderen, tirée de « The Dark Knight », est une œuvre d'art exceptionnelle en édition limitée (2013) qui capture l'essence sombre et mystérieuse de Gotham City. Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm fait partie d'une édition signée et numérotée de 100 exemplaires. L'œuvre s'inspire de la représentation cinématographique moderne de Gotham City, utilisant la silhouette imposante de la Willis Tower de Chicago pour représenter la métropole fictive. Avec son contraste saisissant, son éclairage contrasté et sa palette de noir et blanc dramatique, cette pièce reflète les ombres profondes et les structures vertigineuses qui définissent l'univers de Batman dans « The Dark Knight ». Chicago comme Gotham dans The Dark Knight L'un des éléments les plus frappants de cette estampe est sa référence directe à la ville réelle qui a servi de décor au film « The Dark Knight ». Si Gotham City a souvent été imaginée comme un mélange de New York, Pittsburgh et d'autres centres urbains, le film de 2008 a fermement établi Chicago comme le socle visuel de l'univers de Batman. La Willis Tower, anciennement connue sous le nom de Sears Tower, domine l'estampe, ses flèches supérieures illuminant le ciel nocturne. Les ombres profondes et les formations nuageuses menaçantes renforcent l'esthétique noire de l'œuvre, évoquant le danger et l'intrigue qui planent constamment sur l'horizon de Gotham. Le street art et le graffiti puisent souvent leur inspiration dans les environnements urbains, et cette œuvre illustre parfaitement le rôle crucial que l'architecture peut jouer dans la narration. Les bâtiments de Gotham ne sont pas de simples structures ; ils sont des symboles de pouvoir, de corruption et de résilience. Dans « The Dark Knight », la présence de Batman est souvent soulignée par ses points de vue élevés, lui permettant de scruter la ville d'en haut. Cette estampe reprend ce thème, capturant l'immensité de la Willis Tower d'une manière qui la rend à la fois monumentale et inquiétante. Minimalisme et esthétique noire dans l'art urbain pop et le graffiti Le style visuel de cette sérigraphie est fortement influencé par l'esthétique du film noir. Ombres profondes, contrastes marqués et détails minimalistes s'unissent pour créer une atmosphère mystérieuse. Cette approche fait écho aux thèmes de The Dark Knight, où Gotham est dépeinte comme une ville en proie au chaos et à l'ordre. La palette quasi monochrome de l'estampe renforce le sentiment d'isolement, les quelques éléments éclairés se détachant avec force sur l'obscurité. Le street art et le graffiti se caractérisent par des images saisissantes et percutantes, et cette œuvre y parvient grâce à sa simplicité. L'absence de détails superflus permet au spectateur de se concentrer pleinement sur l'imposante structure et l'ambiance qu'elle dégage. Le jeu d'ombre et de lumière est particulièrement efficace, reflétant l'ambiguïté morale présente dans The Dark Knight. Ainsi, cette estampe n'est pas qu'une simple étude architecturale : c'est une représentation visuelle du combat entre la lumière et l'obscurité qui définit l'histoire de Batman. Réinterpréter le cinéma à travers le street art, le pop art et le graffiti Cette œuvre illustre comment le cinéma peut être réinventé à travers le prisme du street art et du graffiti. Au lieu de recréer une affiche de film traditionnelle, Justin Van Genderen distille l'essence de The Dark Knight en une image unique et inoubliable. La présence imposante de la Willis Tower symbolise la mythologie de Gotham, tandis que la composition évoque la tension et l'atmosphère du film sans recourir à des portraits de personnages ni à des scènes d'action. En réduisant l'image à ses éléments essentiels, cette estampe permet aux spectateurs d'appréhender The Dark Knight d'une manière inédite. L'œuvre ne se contente pas de faire référence au film ; elle amplifie ses thèmes, utilisant l'architecture comme métaphore de la lutte entre l'ordre et le chaos. Qu'elle soit exposée comme un hommage à l'univers de Batman ou appréciée comme une œuvre d'art urbain saisissante, cette sérigraphie témoigne du pouvoir de la narration visuelle dans l'art contemporain.

    $267.00

  • Absolute Ali Unique Original Spray Paint Silkscreen by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Peinture aérosol originale unique Absolute Ali, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie originale unique Absolute Ali à la peinture en aérosol HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop de rue. Œuvre originale unique, signée et encadrée sur mesure avec certificat d'authenticité, réalisée en 2017. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, embellie à la main. Dimensions : 48,5 x 35,5 cm. Le célèbre boxeur Muhammad Ali lève les bras en signe de victoire. L'œuvre est ornée de nombreuses touches de peinture à l'aérosol et de peinture à la main. Cadre doré orné sur mesure, dimensions : 57 x 45 cm. Évolution et impact de l'art pop urbain et graffiti de Mr. Brainwash L'énergie vibrante et irrévérencieuse du Street Pop Art et du Graffiti a radicalement transformé le paysage visuel de la culture urbaine. Ces formes d'expression artistique, profondément enracinées dans les contre-cultures subversives du passé, ont désormais accédé au panthéon de l'art contemporain grâce aux œuvres de visionnaires comme Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash. Son approche artistique unique, qui combine des éléments du street art et du pop art, donne naissance à des créations non seulement visuellement saisissantes, mais aussi riches en commentaires culturels. Mr. Brainwash a fait une entrée fracassante sur la scène artistique avec son mélange novateur de sensibilité street art et d'esthétique pop art. Son travail intègre souvent des figures iconiques et des motifs familiers, les réinterprétant dans l'univers brut et spontané du street art. Son œuvre « Absolute Ali » de 2017 témoigne avec force de ce style. Utilisant la sérigraphie et des embellissements à la main à la bombe et à la peinture acrylique, Mr. Brainwash crée une texture multicouche qui reflète la complexité de l'icône culturelle qu'elle représente : le légendaire boxeur Muhammad Ali. « Absolute Ali » - Un chef-d'œuvre de techniques mixtes « Absolute Ali » est un exemple saisissant du talent de Mr. Brainwash. Cette œuvre est une sérigraphie en édition limitée, réalisée en technique mixte sur papier d'art, représentant le champion poids lourd Muhammad Ali. Elle capture l'instant triomphal d'Ali levant les bras en signe de victoire, immortalisant l'émotion et la puissance de cette légende du sport. Par l'application d'éclaboussures de couleurs vibrantes et dynamiques, l'œuvre est imprégnée d'un mouvement et d'un dynamisme caractéristiques du style de boxe d'Ali et de la démarche artistique de Mr. Brainwash. Bien plus qu'un simple portrait, cette œuvre est une célébration du triomphe, de la diversité et de la force indomptable de la volonté humaine, incarnée par Ali. Le fond de la composition est un véritable collage d'images et de couleurs, chaque couche de peinture et chaque élément sérigraphié s'appuyant sur le précédent pour créer une riche tapisserie de stimuli visuels. L'œuvre est un régal pour les sens : les éclaboussures de peinture, appliquées à la main, ajoutent non seulement de la texture, mais créent également une énergie presque palpable qui émane de la toile. Le rôle du street art et du graffiti dans l'art contemporain Des œuvres comme « Absolute Ali » illustrent parfaitement comment le Street Pop Art et le graffiti ont repoussé les limites de l'art traditionnel. Elles reflètent l'esprit du temps, incarnant la voix, les luttes et les victoires de la rue. En intégrant ces œuvres aux galeries et au monde des beaux-arts, des artistes comme Mr. Brainwash remettent en question les idées reçues sur ce que peut être l'art et à qui il s'adresse. Cette démocratisation de l'art a engendré un monde artistique plus inclusif et diversifié, où la frontière entre art savant et culture urbaine s'estompe. Le caractère limité de l'édition « Absolute Ali », associé à ses finitions réalisées à la main, garantit que chaque exemplaire est un trésor unique, reflet de la vision de Mr. Brainwash. Son cadre doré orné, réalisé sur mesure, renforce son attrait, juxtaposant les connotations luxueuses traditionnelles de l'or et l'essence brute et authentique du street art. Pour les collectionneurs, posséder une œuvre comme « Absolute Ali » représente bien plus qu'un simple investissement artistique ; « Absolute Ali » est un investissement dans l'histoire culturelle, un instantané de l'époque où le street art a émergé et a redéfini le monde de l'art. Bien plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un artefact culturel qui incarne l'essence même du street art et du graffiti. Par la fusion de la sérigraphie et de la peinture aérosol, Mr. Brainwash a créé une œuvre vibrante de vie, qui capture l'esprit de Muhammad Ali et l'essence du street art. C'est une affirmation audacieuse dans le récit continu de l'histoire de l'art, soulignant la nature évolutive de l'expression artistique et le pouvoir de l'art à saisir l'expérience humaine.

    $39,381.00

  • Optimus Prime Transformer Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister

    Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 6x8, pigments d'archivage, beaux-arts, Optimus Prime Transformer debout dans un style glitch. Optimus Prime : un artefact moderne de l'expression pop art Dans l'interaction dynamique entre culture populaire et art, Optimus Prime s'impose comme une icône monumentale. L'estampe d'archives d'Adam Lister (2023) capture le redoutable leader des Transformers dans un style qui harmonise l'esthétique des jeux vidéo rétro avec les tendances avant-gardistes de l'art contemporain. Cette série limitée à seulement 50 exemplaires témoigne de l'exclusivité souvent recherchée dans l'univers du graffiti et du street art. Chaque estampe est méticuleusement réalisée sur un papier d'art mat pressé à chaud de 300 g/m², conférant une dimension tangible à l'esthétique par ailleurs numérique du glitch art. L'interprétation d'Optimus Prime par Lister, dans un style glitch, constitue un puissant récit visuel explorant les thèmes de l'héroïsme, de la technologie et de la transformation. L'utilisation de pigments d'archives garantit que chaque œuvre d'art non seulement restitue le personnage avec éclat, mais résiste également à l'épreuve du temps, à l'image de l'héritage durable de la franchise Transformers elle-même. Le format 6x8 de l'œuvre invite le spectateur à interagir avec elle de manière personnelle, faisant écho à l'expérience intime de la contemplation d'une œuvre de street art dans un espace public. De l'animation à l'impression d'archives : l'évolution d'un leader L'évolution d'Optimus Prime, de personnage animé à sujet d'œuvre d'art, reflète la transformation de la perception de l'art à l'ère moderne. Figure centrale de la saga Transformers, Optimus Prime incarne le leadership, la force et l'intégrité morale. Le choix de Lister de représenter ce personnage dans un style pixelisé et glitché en dit long sur la rencontre entre les influences de l'enfance et la sophistication de l'art contemporain. La transformation de ce personnage, de l'écran à une estampe en édition limitée, fait écho à celle du street art, passé d'un mouvement underground à une forme d'expression artistique reconnue. Cette œuvre d'Adam Lister puise dans la nostalgie des années 1980, époque où les Transformers ont captivé l'imagination des enfants comme des adultes. En représentant Optimus Prime dans un style moderniste, Lister établit un pont entre passé et présent, offrant une réflexion sur l'influence durable des icônes de la culture populaire. Son œuvre fait également allusion à la transformation des médias, soulignant la progression des animations dessinées à la main aux créations numériques, et maintenant, aux œuvres d'art multimédias qui fusionnent le design numérique avec les techniques traditionnelles d'impression d'art. Adam Lister et l'esthétique de la nostalgie numérique Adam Lister, artiste américain, est reconnu pour son talent à distiller des images complexes en leurs essences géométriques. En choisissant de représenter Optimus Prime, personnage souvent associé au changement et à l'adaptabilité, Lister interroge le pouvoir transformateur de l'art. Son approche unique des beaux-arts – puisant son inspiration dans le pop art urbain et le graffiti – remet en question les frontières traditionnelles des médiums artistiques. Optimus Prime, tel que le représente Lister, n'est pas seulement la représentation d'un personnage, mais l'incarnation de l'influence de l'ère numérique sur l'art. Le style glitch, avec sa suggestion de fragmentation et de reconstruction numériques, fait écho à l'impact du monde numérique sur la culture et la société. L'œuvre de Lister est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à réfléchir au rôle de la technologie dans l'art et au pouvoir des icônes de la culture populaire de transcender leurs supports d'origine. À travers ses tirages en édition limitée, Adam Lister offre aux collectionneurs et aux amateurs l'opportunité d'acquérir une œuvre d'art à la fois création moderne et hommage au passé. L'illustration d'Optimus Prime, aux couleurs vives et aux lignes nettes, célèbre le pouvoir d'inspiration de la culture populaire et le talent de l'artiste pour exploiter cette inspiration et créer une œuvre unique et stimulante. Elle témoigne de la pertinence toujours actuelle de personnages comme Optimus Prime et de la capacité de l'art à les réinventer pour toucher un public toujours plus large.

    $282.00

  • Joe Cool Snoopy 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Joe Cool Snoopy 1000% Be@rbrick

    Joe Cool Snoopy 1000% Peanuts BE@RBRICK Édition Limitée Figurine Artistique en Vinyle Medicom Toy. 2021 Peanuts Snoopy Joe Cool Bearbrick

    $820.00

  • Cosplay for the Cause Silkscreen Print by Robert Wilson IV

    Robert Wilson IV Cosplay for the Cause Sérigraphie par Robert Wilson IV

    Cosplay for the Cause, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts par l'artiste Robert Wilson IV. Édition limitée à 110 exemplaires L'association Cosplay for the Cause nous a contactés le mois dernier pour la réalisation de son affiche de collecte de fonds pour Wizard World Austin, et nous l'avons mise en relation avec l'artiste de grand talent Robert Wilson IV ! Cette sérigraphie artisanale en 4 couleurs mesure 45,7 x 61 cm.

    $159.00

  • Daredevil Sin Miedo AP Archival Print by Peter Van Flores

    Peter Van Flores Daredevil Sin Miedo AP Archival Print par Peter Van Flores

    Daredevil Sin Miedo Artist Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 80 Cover Stock Paper by Artist Peter Van Flores, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'artiste signée (AP) - Tirage Daredevil Sin Miedo 2016, San Francisco Comic Con. 40,6 x 50,8 cm. Encre d'archivage sur papier cartonné n° 80.

    $213.00

  • Target Practice Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Tirage giclée Target Practice par Dave Pollot

    Impression giclée Target Practice par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Format de l'œuvre : 20x16 - Impression spéciale Star Wars du 4 mai sur toile roulée. Tirage giclée Target Practice de Dave Pollot : La science-fiction s’affronte à la pastorale américaine « Target Practice » de Dave Pollot est une édition limitée de 2025, une reproduction giclée sur toile de 50,8 x 40,6 cm. Sortie à l'occasion des célébrations spéciales du 4 mai dédiées à Star Wars, cette œuvre signée et numérotée illustre la manière dont l'artiste revisite l'Amérique classique en y intégrant des images emblématiques de la science-fiction. La composition met en scène des stormtroopers impériaux en plein combat au blaster dans une forêt paisible, évoquant une scène tirée d'une peinture de cabane oubliée ou d'une toile chinée. Cette juxtaposition d'un conflit hypermoderne et d'un décor naturel empreint de nostalgie fait de cette œuvre un exemple parfait de street art et de graffiti. L'esthétique classique interrompue par la guerre galactique « Target Practice » de Dave Pollot représente un ruisseau boisé et paisible, bordé de bouleaux blancs, d'eaux calmes et d'une cascade au loin. Au premier abord, on pourrait le confondre avec un paysage anodin. Mais en y regardant de plus près, des stormtroopers surgissent de derrière les arbres, engagés dans un intense échange de tirs laser avec des silhouettes en carton de personnages emblématiques de Star Wars. Dark Vador se tient raide derrière la silhouette d'un Ewok armé d'un blaster, tous deux semblant servir de cibles pour l'entraînement au tir. L'absurdité de cette scène est encore accentuée par le cadre naturel immaculé, soulignant l'artificialité du conflit et du mythe lorsqu'ils sont confrontés à la réalité brute d'un paysage terrestre. La scène capture la tension entre la violence fantastique et la paix de la nature, suscitant à la fois rire et réflexion. Dave Pollot et la tradition du remix dans le surréalisme pop Dave Pollot est un artiste contemporain new-yorkais connu pour réinterpréter des tableaux anciens en y intégrant des personnages et des éléments issus de jeux vidéo, de films et de séries télévisées. En plaçant des icônes de la culture populaire dans des œuvres autrefois reléguées aux rayons des brocantes, Pollot en réinvente le sens et interroge leur durée de vie culturelle. Dans « Target Practice », la mise en scène humoristique de stormtroopers prenant des silhouettes fictives pour de véritables cibles révèle une réflexion plus profonde sur l'entraînement, le conditionnement et la simulation. C'est une observation à la fois ludique et pertinente sur la façon dont la fiction imprègne notre conscience quotidienne et dont les récits de divertissement éclipsent souvent la complexité du monde réel. Grâce à cette technique, Pollot ne dénature pas l'atmosphère originale du tableau ; il la réinterprète pour susciter de nouvelles significations. Quand le commentaire d'art moderne rencontre la culture des fans Cette édition limitée sur toile se situe au croisement de la culture populaire et de la critique, opérant à plusieurs niveaux : œuvre d’art, observation sociale et objet de collection. Sa sortie dans le cadre des célébrations Star Wars l’ancre dans l’esprit festif de la pop culture, tandis que sa technique d’impression giclée sur toile lui confère une pérennité et une qualité digne des plus beaux-arts. La richesse du propos, alliée à une maîtrise technique exceptionnelle, la inscrit résolument dans le domaine du street art et du graffiti. « Target Practice » est une réussite, non seulement en tant qu’objet décoratif, mais aussi en tant qu’œuvre conceptuelle : la guerre, la fiction, la nostalgie et l’humour s’y rencontrent dans les bois, à l’ombre d’une galaxie lointaine.

    $350.00

  • Super Saver! 2 Embellished HPM Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Super économiseur ! 2 Sérigraphie HPM embellie par Denial - Daniel Bombardier

    Super Économie ! 2 Sérigraphies en édition limitée, rehaussées à la main, en 6 couleurs, sur papier beaux-arts coton 350 g/m² encadré, par Denial Daniel Bombardier. Encadrement sur mesure, signé, édition limitée HPM de 40 exemplaires (2015), dimensions : 28 x 22 pouces. « J'ai initialement peint une version de cette œuvre à Wynwood, lors d'Art Basel cette année (2015). Comme beaucoup d'artistes, j'ai payé tout le voyage avec ma carte de crédit et j'ai dû gérer la facture. C'est en quelque sorte une réflexion sur le quotidien et la difficulté de trouver un équilibre. Comment concilier art, voyages et vie en harmonie avec tout cela. J'ai, comme beaucoup, une affinité pour les super-héros. Je trouve qu'ils incarnent une belle vision d'un monde/d'une existence si chaotique. » - Déni Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • Kraven Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Kraven Giclee Print par Mike Mitchell

    Estampe giclée en édition limitée Kraven sur papier d'art de qualité supérieure, par Mike Mitchell, artiste de rue issu de la contre-culture. 2014 Mike Mitchell. Giclée 30,5 x 40,5 cm. Numérotée à la main. Signée par Mike Mitchell. Édition limitée à 105 exemplaires. Imprimée par Static Medium. Estampe Kraven de Mike Mitchell Estampe giclée Kraven de Mike Mitchell : Fusion de street art pop et de graffiti L'estampe giclée Kraven de Mike Mitchell est un exemple saisissant de son style de portrait caractéristique, mêlant réalisme et illustration audacieuse centrée sur le personnage. Sortie en 2014 en édition limitée à 105 exemplaires, cette estampe giclée de 30,5 x 40,5 cm capture l'essence de Kraven le Chasseur, personnage complexe et légendaire de l'univers des comics. Imprimée par Static Medium, elle est numérotée et signée à la main par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée dans le monde du street art et du graffiti. L'interprétation de Kraven par Mitchell est à la fois puissante et sobre, le représentant de profil, soulignant son intensité et sa présence imposante. Le rendu détaillé des traits du visage, associé à la riche texture de la fourrure de son vêtement, met en lumière la capacité de l'artiste à créer des portraits dynamiques, à la fois réalistes et cinématographiques. Cette œuvre illustre le talent de Mitchell pour saisir l'essence de figures iconiques tout en les réinventant dans un contexte artistique moderne. À la croisée de la culture pop et des beaux-arts L'œuvre de Mike Mitchell revisite souvent des figures de la culture populaire avec une esthétique mêlant portrait classique et thèmes contemporains. Son estampe de Kraven s'inscrit dans cette tradition en présentant le personnage non comme une simple illustration de bande dessinée, mais comme une figure digne et profondément humaine. Les tons feutrés et les ombres minutieuses confèrent à l'image une qualité picturale, l'élevant au-delà des représentations traditionnelles de la culture populaire. Kraven, connu pour être l'un des plus grands ennemis de Spider-Man, est souvent représenté dans des poses dynamiques. Mitchell, quant à lui, adopte une approche différente, le dépeignant dans un moment de contemplation. Ce choix stylistique permet au spectateur de percevoir le personnage au-delà de sa nature agressive habituelle, lui conférant une profondeur rarement explorée dans les représentations grand public. Le choix de se concentrer sur le profil de Kraven renforce cette dimension introspective, attirant l'attention sur ses traits fins et son attitude stoïque. Maîtrise technique et précision artistique L'utilisation de l'impression giclée par Mitchell garantit une préservation remarquable des détails de ses techniques numériques et manuelles. Les impressions giclées sont réputées pour leur haute résolution et la richesse de leurs couleurs, ce qui en fait un support de choix pour les artistes soucieux de préserver l'intégrité de leur œuvre originale. Les textures de l'estampe Kraven, des subtiles nuances de la carnation aux détails fins de la fourrure et du tissu, témoignent de la maîtrise de Mitchell dans le jeu de la lumière et de l'ombre. Le souci du détail de l'artiste s'étend au-delà du personnage lui-même, à la composition dans son ensemble. Le cadrage équilibré, l'utilisation judicieuse des espaces négatifs et la palette de couleurs soigneusement choisie contribuent à l'esthétique sophistiquée de l'estampe. Chaque élément est méticuleusement travaillé pour immerger le spectateur dans l'univers du personnage, faisant de cette œuvre bien plus qu'un simple hommage à la culture populaire : une véritable œuvre d'art. L'influence de Mike Mitchell sur le street art, le pop art et le graffiti. Mitchell s'est forgé une réputation grâce à des œuvres qui transcendent les disciplines artistiques. Son travail est fréquemment mis à l'honneur dans les galeries de pop culture, les expositions de street art et sur le marché de l'estampe d'art, témoignant de son large attrait. Sa capacité à faire le lien entre l'iconographie de la bande dessinée et le portrait de haute volée a consolidé sa place dans le monde du Street Pop Art et du graffiti. Son estampe Kraven illustre l'évolution de sa vision artistique. En transformant un personnage emblématique en un portrait classique et digne, Mitchell remet en question les représentations traditionnelles des figures de BD. Cette approche lui a valu la reconnaissance des collectionneurs et des amateurs d'art, assurant ainsi l'influence de son travail sur les mouvements artistiques contemporains et alternatifs. Figure majeure de la pop culture moderne, Mitchell repousse sans cesse les limites du Street Pop Art et du graffiti. Son estampe giclée Kraven incarne parfaitement son talent pour fusionner nostalgie et innovation artistique, créant une œuvre à la fois intemporelle et profondément personnelle.

    $134.00

  • Queen British Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée de la reine britannique par Mike Mitchell

    Estampe giclée en édition ultra-limitée Queen British sur papier d'art de qualité supérieure par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. 2013. Signée et numérotée au dos. Édition limitée à 100 exemplaires. Impression giclée 4x6 de Mike Mitchell représentant Superman (Clark Kent) dans une pose stylisée avec Elizabeth II, reine d'Angleterre. Estampe giclée en édition ultra-limitée de la reine britannique par Mike Mitchell L'estampe giclée en édition limitée « Queen British Super Limited Edition » de Mike Mitchell est une réinterprétation audacieuse et humoristique d'une figure emblématique du leadership britannique, mêlant esthétique du pop art urbain et du graffiti. Signée et numérotée, cette édition limitée de 2013, au format 10 x 15 cm, adopte une approche à la fois satirique et respectueuse en stylisant la reine Elizabeth II dans la pose iconique de Superman. Appartenant à la célèbre série « Super Series » de Mitchell, cette œuvre transforme la figure traditionnelle de l'autorité royale en un symbole de force moderne, de satire et de rébellion artistique. La Super Série et la déconstruction de la culture pop La série « Super Series » de Mitchell est largement reconnue pour sa réinterprétation ludique de figures emblématiques, les plaçant dans la pose classique du super-héros, les mains fermement posées sur les hanches, expression d'une confiance et d'une puissance inébranlables. En fusionnant des figures influentes telles qu'Élisabeth II avec les codes visuels de la bande dessinée, l'artiste établit un pont entre le respect de l'histoire et l'irrévérence contemporaine. Dans cette œuvre, la Reine est représentée vêtue de sa tenue royale traditionnelle – couronne, écharpe, gants et robe rose de cérémonie – mais adoptant la posture par excellence d'une super-héroïne. Le contraste entre l'élégance discrète de ses vêtements et sa posture forte et affirmée offre un commentaire à la fois amusant et percutant sur le leadership, l'autorité et la perception culturelle. La palette de couleurs à la fois vibrante et épurée, les lignes nettes et le style d'illustration minimaliste reflètent l'esthétique audacieuse du pop art et du graffiti, où l'exagération et l'iconographie priment sur le réalisme. Quand la royauté rencontre la contre-culture : le pop art urbain Le pop art urbain et le graffiti remettent souvent en question les normes sociales, les figures du pouvoir et les attentes culturelles, faisant de la reine Élisabeth II un sujet particulièrement fascinant au sein de ce mouvement. L'œuvre de Mitchell ne cherche pas à ridiculiser la royauté, mais plutôt à humaniser et à recontextualiser le rôle de la monarchie dans un monde moderne et médiatique. Artiste de la contre-culture, Mitchell a souvent exploré l'esthétique de la bande dessinée, la satire sociale et des représentations de personnages minimalistes mais expressives. La juxtaposition de figures historiques et d'influences de la culture populaire souligne comment les figures royales et les super-héros s'inscrivent dans l'imaginaire collectif comme symboles de pouvoir, de résilience et de tradition. L'influence de la réinterprétation satirique dans l'art moderne Cette édition ultra-limitée de tirage giclée s'inscrit dans une longue tradition de réinterprétation satirique de la culture pop. Des portraits vibrants de dirigeants politiques en sérigraphie d'Andy Warhol aux figures royales pochoirées de Banksy, les artistes n'ont cessé de remettre en question et de redéfinir la représentation de l'autorité dans la culture visuelle. L'œuvre de Mitchell s'inscrit dans cette histoire, offrant une déclaration visuelle à la fois légère et percutante qui invite à repenser les liens entre autorité, culture pop et représentation artistique. Tirée à 100 exemplaires signés et numérotés, cette édition ultra-limitée de tirage giclée « Queen British » est un incontournable pour les collectionneurs d'art urbain et de graffiti, offrant une fusion unique d'histoire, de satire et d'illustration contemporaine. Appréciée pour son humour, sa critique culturelle ou son talent artistique indéniable, cette œuvre confirme la place de Mike Mitchell parmi les figures majeures de la narration visuelle moderne.

    $97.00

  • Spider Man Homecoming AP Foil Silkscreen Print by Raid71

    Raid71 SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $425.00

  • Battle Cat MOTU He-Man Art Toy by Virgil Abloh- Off White

    Virgil Abloh- Off White Battle Cat MOTU He-Man Art Toy par Virgil Abloh - Blanc cassé

    Achetez VINYLTOY Édition Limitée Vinyl Art Toy Sculpture Oeuvre de Collection par Pop Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée de XXX Taille de l'œuvre XXX Nouveau dans la boîte Estampillé/Imprimé/COA INFO

    $226.00

  • Peanuts Runner Lucy & Charlie Brown Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Clockwork Orange Giclee Print par Raid71

    Achetez It's a Nightmare Charlie - Clockwork Orange Artwork Giclee Limited Edition Print on Fine Art Paper par Pop Culture Graffiti Artist Raid71. Peanuts Charlie Brown Halloween Déguisé en voyou Orange Mécanique. 5" x 5" Giclee signé, numéroté.

    $86.00

  • Vader Silkscreen Print by Vance Kelly

    Vance Kelly Vador Sérigraphie par Vance Kelly

    Édition limitée Vader, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Vance Kelly, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Légendes de Star Wars

    $134.00

  • The Wedding is Off Purple Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel The Wedding is Off Purple Sérigraphie par Greg Gossel

    « The Wedding is Off » - Sérigraphie artisanale en édition limitée, 5 couleurs violettes, sur papier Cougar d'archivage, par Greg Gossel, artiste pop art urbain rare. Édition limitée 2015, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19 x 25 Impression 5 couleurs 19 x 25 pouces sur papier blanc Cougar sans acide et de qualité archive

    $203.00

  • Mind Tricks S2 Blind Box Portfolio Silkscreen Prints by Joshua Budich

    Joshua Budich Mind Tricks S2 Blind Box Portfolio Sérigraphies de Joshua Budich

    Mind Tricks S2 Blind Box Portfolio Sérigraphie par Joshua Budich Tirage à la main sur papier d'art de qualité supérieure + Feuilles rares Édition limitée Sérigraphie Œuvre d'art. Collection Portfolio d'Art Fine Art 2022 : 4 œuvres d'art signées en édition limitée, format 15 x 15 cm, sérigraphies. Tirage d'art Star Wars (science-fiction), sélection aléatoire, sous blister scellé. Coffret neuf, non ouvert, avec possibilité de nombreuses éditions rares. Saison 2 sous enveloppe personnalisée scellée. L'évolution de l'art de collection dans Mind Tricks de Joshua Budich S2 La série « Mind Tricks 2 » de Joshua Budich illustre à merveille la fusion du pop art, du street art et du graffiti en œuvres de collection, transformant la scène artistique traditionnelle grâce à une approche contemporaine. Fort du succès de son premier opus, cette série explore la richesse de l'univers Star Wars, un thème indissociable de la culture populaire. En 2022, Budich a dévoilé la deuxième version de ce portfolio unique de sérigraphies. Chaque œuvre, tirée à la main avec une précision méticuleuse sur papier d'art, témoigne du processus créatif rigoureux qui caractérise le travail de l'artiste. La collection se compose de tirages de 15 x 15 cm, autant d'exemples de l'engagement de Budich envers son art et l'univers Star Wars. Boîtes surprises : le frisson de l'inconnu Au cœur de la collection Mind Tricks Série 2 se trouve le concept de la boîte surprise, un phénomène qui a imprégné l'univers du street art. Les collectionneurs reçoivent une enveloppe scellée personnalisée, évoquant le mystère et le charme du street art disséminé dans des lieux inattendus. À l'intérieur, quatre sérigraphies insérées aléatoirement les attendent, chacune pouvant être un modèle standard ou une rare variante métallisée. La boîte surprise est un véritable écrin de surprise, une expérience soigneusement orchestrée qui allie l'excitation de la découverte du street art à l'exclusivité des tirages en édition limitée. C'est un hommage à la création spontanée des graffeurs, désormais figée dans un support tangible que les collectionneurs peuvent posséder et chérir. Feuilles rares : La chasse aux œuvres d'art en édition limitée Le choix de Budich d'inclure des tirages métallisés rares confère à la série une valeur inestimable au sein de la communauté artistique. Chaque variante de métallisée étant produite en quelques exemplaires seulement, ces pièces deviennent des trésors convoités, comparables aux trouvailles les plus rares du monde du graffiti : une fresque intacte, préservée du temps et des rénovations. La variété des métallisés utilisés, tels que Rainbow, Cosmos, Cubic, Dots Lite et Escher Squares, imprègne la collection d'un kaléidoscope de reflets qui imitent la vitalité et le dynamisme des fresques de street art. La série Mind Tricks 2 se présente à la fois comme un ensemble d'objets de collection et comme un lien entre les amateurs et l'essence même du pop art urbain et du graffiti. Chaque tirage de la série est la confluence de la vision de l'artiste et de la quête du collectionneur pour des œuvres uniques, transposant l'excitation de la recherche de street art dans l'univers des collections personnelles. Joshua Budich et l'art de la sérigraphie Joshua Budich, artiste américain dont le nom est désormais indissociable de la sérigraphie dans la culture pop, continue de repousser les limites de ce médium. Son travail au sein de la série Mind Tricks 2 reste fidèle à l'esprit du street art pop : accessible et complexe, familier et novateur. En exploitant la technique traditionnelle de la sérigraphie, Budich relie le passé au présent, faisant écho à l'histoire riche et complexe du street art et du pop art. Le caractère limité de la collection Mind Tricks S2, chaque pièce étant signée par Budich lui-même, capture l'essence même de la beauté éphémère du street art. Les collectionneurs deviennent les gardiens d'un moment de la culture pop, préservé par l'art intemporel de la sérigraphie. La série Mind Tricks 2 de Joshua Budich représente bien plus qu'une simple collection d'œuvres d'art ; elle célèbre l'esprit intemporel du pop art, la nature rebelle du graffiti et la joie collective de la découverte du street art. À mesure que la série se retrouve entre les mains de collectionneurs du monde entier, elle continue de raconter l'histoire d'une galaxie lointaine, très lointaine à travers le regard d'un artiste contemporain profondément ancré dans le tissu de la culture pop et du récit du street art.

    $28.00

Comics Graffiti Street Pop Art

Intégration dynamique de la bande dessinée dans le street art, le pop art et le graffiti

La bande dessinée, avec son langage visuel distinctif et sa capacité à raconter des histoires par l'image et le texte, inspire depuis longtemps le street art et le graffiti. Cette intégration dépasse la simple influence esthétique ; elle représente une fusion de techniques narratives et de styles visuels qui ont redéfini ces deux formes d'art. Les artistes de rue et les graffeurs puisent souvent dans l'iconographie, le design des personnages et les méthodes narratives de la bande dessinée pour créer des œuvres visuellement saisissantes et riches en narration. Cette fusion a donné naissance à un genre unique de street art et de graffiti, à la fois accessible et profondément en phase avec la culture urbaine contemporaine.

Évolution des éléments de la bande dessinée dans le street art et le graffiti

L'utilisation d'éléments de bande dessinée dans le street art et le graffiti a considérablement évolué au fil des ans. À l'origine, les artistes privilégiaient des lignes simples et audacieuses ainsi que des couleurs vives, évoquant l'esthétique des comics, pour capter rapidement l'attention et transmettre leurs messages. Avec la maturation de ces formes artistiques, des usages plus complexes et nuancés des éléments de bande dessinée ont émergé. Les artistes ont commencé à intégrer des illustrations de personnages détaillées, des séquences narratives et des références directes à des bandes dessinées et à des personnages spécifiques. Cette évolution témoigne d'une sophistication croissante du street art et du graffiti, les artistes explorant de nouvelles façons d'interagir avec leur public et d'exprimer leur vision créative.

La bande dessinée comme outil de commentaire social dans l'art urbain

L'un des atouts majeurs de l'utilisation des éléments de la bande dessinée dans le street art et le graffiti réside dans sa capacité à formuler des critiques sociales. Les artistes s'inspirent souvent de l'imagerie de la BD pour satiriser les personnalités politiques, critiquer les problèmes de société ou dénoncer les absurdités de la vie moderne. En combinant l'immédiateté et l'impact visuel du graffiti à la profondeur narrative de la BD, ces œuvres peuvent transmettre des messages complexes de manière captivante et accessible. La fusion de la BD avec le street art et le graffiti devient ainsi un outil puissant permettant aux artistes de porter un regard critique sur la société et de susciter le dialogue au sein d'un public diversifié.

Les espaces publics comme toiles pour l'art inspiré de la bande dessinée

Le caractère public du street art et des graffitis confère une dimension supplémentaire à l'utilisation des éléments de la bande dessinée. Installées dans l'espace public, les œuvres inspirées de la BD transforment ces lieux, leur insufflant dynamisme et fantaisie. Elles deviennent souvent de véritables points de repère, attirant les passants et créant un sentiment d'appartenance à une communauté. L'interactivité du street art et des graffitis, combinée à l'imagerie familière et appréciée des bandes dessinées, rend ces œuvres particulièrement efficaces pour captiver un large public, des amateurs d'art avertis aux simples passants.

Orientations futures de la bande dessinée dans le street art et le graffiti

Avec l'évolution constante du street art et du graffiti, les éléments de la bande dessinée sont appelés à se réinventer. Grâce aux progrès technologiques et à l'évolution des tendances culturelles, les artistes rivalisent d'ingéniosité pour intégrer l'imagerie de la BD à leurs œuvres. Il peut s'agir de supports numériques, d'installations interactives ou de collaborations transmédias mêlant univers de la BD, du street art et autres formes d'art visuel et performatif. Ce dialogue permanent entre la BD et le street art promet un avenir dynamique aux deux disciplines, offrant d'innombrables possibilités d'expression créative et de commentaire culturel.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte