Des bandes dessinées

267 produits

  • Chaplin British Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée britannique de grande qualité Chaplin par Mike Mitchell

    Tirage giclée en édition ultra-limitée Chaplin British sur papier d'art par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. 2013 Signé et numéroté au dos Édition limitée à 100 exemplaires Œuvre d'art Format 4x6 Impression giclée par Mike Mitchell de Superman Clark Kent Pose stylisée avec Chaplin d'Angleterre Célèbre pour ses films vintage. Tirage giclée en édition ultra-limitée britannique de Chaplin par Mike Mitchell L'estampe giclée en édition limitée « Chaplin British Super Limited Edition » de Mike Mitchell est un fascinant croisement entre nostalgie, culture pop et satire contemporaine. Signée et numérotée, cette édition limitée de 2013, mesurant 10 x 15 cm, appartient à la célèbre série « Super Series » de Mitchell, une collection d'œuvres où des figures iconiques sont réinterprétées avec humour dans la pose emblématique de Superman. En fusionnant le personnage classique de Charlie Chaplin avec l'allure d'un super-héros, Mitchell interroge avec malice le pouvoir, la perception et l'histoire culturelle à travers le prisme du street art et du graffiti. L'influence de Charlie Chaplin sur l'art visuel Charlie Chaplin, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, incarne le génie du cinéma muet et la critique sociale à travers son jeu d'acteur. Son look iconique, avec son chapeau melon, sa moustache et sa canne, a fait de lui un personnage universellement reconnaissable, mêlant humour et profondes analyses de la société. L'interprétation stylisée de Mitchell s'inspire de l'esthétique vintage de Chaplin et la fusionne avec une pose de super-héros audacieuse et musclée, renforçant l'idée que Chaplin était un géant de la culture, sans pour autant avoir besoin du physique conventionnel du héros. Le style d'illustration épuré, les lignes nettes et le contraste accentué reflètent une esthétique pop art urbaine contemporaine, puisant dans les traditions de la bande dessinée et les réinterprétations satiriques de figures historiques. Le pop art urbain et la transformation des icônes culturelles La série « Super Series » de Mitchell s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où des figures emblématiques sont souvent réinterprétées, amplifiées ou juxtaposées à des thèmes modernes. Ici, Chaplin, célèbre pour ses comédies muettes et son activisme subtil, adopte l'allure d'un super-héros de bande dessinée, suggérant le pouvoir de l'humour comme forme de résistance sociale. L'influence visuelle des comics, alliée à la dimension rebelle du street art, fait de cette œuvre une fusion parfaite entre expression artistique ancienne et nouvelle. Le noir et blanc rend hommage à l'époque du cinéma muet de Chaplin, renforçant la référence historique tout en la rendant immédiatement reconnaissable par le public contemporain. Satire et nostalgie dans l'art de la culture pop moderne L'œuvre de Mitchell joue souvent avec l'équilibre entre nostalgie et satire, rappelant aux spectateurs que nos héros culturels évoluent avec le temps. L'influence de Chaplin dépasse largement le cadre du cinéma muet, car ses personnages, ses manières et ses thèmes de lutte et de persévérance humaines continuent de résonner dans la narration moderne et les mouvements artistiques. Cette édition giclée ultra-limitée est plus qu'une simple illustration : c'est un commentaire à la fois ludique et perspicace sur la manière dont la culture populaire immortalise les figures par la réinterprétation. La capacité de Mitchell à fusionner beaux-arts, stylisation de la bande dessinée et techniques du pop art urbain fait de cette édition giclée ultra-limitée de Chaplin une pièce de collection unique pour les amateurs d'art, les historiens du cinéma et les passionnés de créativité contre-culturelle.

    $82.00

  • Sale -15% Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy par Ron English - POPaganda

    Temper Tot - Mad Lad Pose, figurine de collection en vinyle, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Ron English - POPaganda. Figurine Ron English - POPaganda Temper Tot 25 cm : Pose du Garçon Fou. Le bébé en colère préféré de tous est de retour, plus grand et plus furieux que jamais ! Cette édition ouverte arbore le corps vert classique et le pantalon bleu. Ron English a inventé le terme POPaganda pour décrire son style unique, mélangeant références culturelles populaires et savantes, de la mythologie des super-héros aux icônes de l'histoire de l'art, le tout peuplé de ses nombreux personnages originaux, sans cesse enrichis.

    $264.00 $224.00

  • Mad Love Giclee Print by John Aslarona

    John Aslarona Mad Love Giclee Print par John Aslarona

    Œuvre d'art Mad Love, impression giclée en édition limitée sur papier d'art brillant, par l'artiste de graffiti de la culture pop John Aslarona. Harley Quinn du Joker de Batman.

    $217.00

  • ASVP Figure No 15 Giclee Print by ASVP

    ASVP ASVP Figure No 15 Impression Giclée par ASVP

    ASVP Figure No 15 Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop ASVP. Tirage en édition limitée inspiré d'un des premiers motifs de notre série SUPER MATTER. Estampé, signé et numéroté au crayon au recto. Année : 2018. Tirage : 100 exemplaires. Dimensions : 45,7 cm x 61 cm. Technique : Impression jet d'encre Ultrachrome. Papier : Epson Legacy Etching, 300 g/m², 100 % coton.

    $134.00

  • Star Lord Silkscreen Print by Ron Guyatt

    Ron Guyatt Sérigraphie Star Lord par Ron Guyatt

    Star-Lord, édition limitée, sérigraphie artisanale 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Ron Guyatt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Inspirée du film Les Gardiens de la Galaxie, l'affiche intègre des éléments tels que le vaisseau de Peter Quill (alias Star-Lord), le « Milano », et ses pistolets élémentaires. Au-dessus de Star-Lord figure la Gemme de l'Infini du film. On retrouve également, au-dessus de Peter, des éléments d'une cassette audio, entre autres.

    $159.00

  • Optimus Prime Transformer Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister

    Estampe d'archive Optimus Prime Transformer par Adam Lister, édition limitée sur papier beaux-arts mat pressé à chaud 300 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 6x8, pigments d'archivage, beaux-arts, Optimus Prime Transformer debout dans un style glitch. Optimus Prime : un artefact moderne de l'expression pop art Dans l'interaction dynamique entre culture populaire et art, Optimus Prime s'impose comme une icône monumentale. L'estampe d'archives d'Adam Lister (2023) capture le redoutable leader des Transformers dans un style qui harmonise l'esthétique des jeux vidéo rétro avec les tendances avant-gardistes de l'art contemporain. Cette série limitée à seulement 50 exemplaires témoigne de l'exclusivité souvent recherchée dans l'univers du graffiti et du street art. Chaque estampe est méticuleusement réalisée sur un papier d'art mat pressé à chaud de 300 g/m², conférant une dimension tangible à l'esthétique par ailleurs numérique du glitch art. L'interprétation d'Optimus Prime par Lister, dans un style glitch, constitue un puissant récit visuel explorant les thèmes de l'héroïsme, de la technologie et de la transformation. L'utilisation de pigments d'archives garantit que chaque œuvre d'art non seulement restitue le personnage avec éclat, mais résiste également à l'épreuve du temps, à l'image de l'héritage durable de la franchise Transformers elle-même. Le format 6x8 de l'œuvre invite le spectateur à interagir avec elle de manière personnelle, faisant écho à l'expérience intime de la contemplation d'une œuvre de street art dans un espace public. De l'animation à l'impression d'archives : l'évolution d'un leader L'évolution d'Optimus Prime, de personnage animé à sujet d'œuvre d'art, reflète la transformation de la perception de l'art à l'ère moderne. Figure centrale de la saga Transformers, Optimus Prime incarne le leadership, la force et l'intégrité morale. Le choix de Lister de représenter ce personnage dans un style pixelisé et glitché en dit long sur la rencontre entre les influences de l'enfance et la sophistication de l'art contemporain. La transformation de ce personnage, de l'écran à une estampe en édition limitée, fait écho à celle du street art, passé d'un mouvement underground à une forme d'expression artistique reconnue. Cette œuvre d'Adam Lister puise dans la nostalgie des années 1980, époque où les Transformers ont captivé l'imagination des enfants comme des adultes. En représentant Optimus Prime dans un style moderniste, Lister établit un pont entre passé et présent, offrant une réflexion sur l'influence durable des icônes de la culture populaire. Son œuvre fait également allusion à la transformation des médias, soulignant la progression des animations dessinées à la main aux créations numériques, et maintenant, aux œuvres d'art multimédias qui fusionnent le design numérique avec les techniques traditionnelles d'impression d'art. Adam Lister et l'esthétique de la nostalgie numérique Adam Lister, artiste américain, est reconnu pour son talent à distiller des images complexes en leurs essences géométriques. En choisissant de représenter Optimus Prime, personnage souvent associé au changement et à l'adaptabilité, Lister interroge le pouvoir transformateur de l'art. Son approche unique des beaux-arts – puisant son inspiration dans le pop art urbain et le graffiti – remet en question les frontières traditionnelles des médiums artistiques. Optimus Prime, tel que le représente Lister, n'est pas seulement la représentation d'un personnage, mais l'incarnation de l'influence de l'ère numérique sur l'art. Le style glitch, avec sa suggestion de fragmentation et de reconstruction numériques, fait écho à l'impact du monde numérique sur la culture et la société. L'œuvre de Lister est un dialogue avec le spectateur, l'invitant à réfléchir au rôle de la technologie dans l'art et au pouvoir des icônes de la culture populaire de transcender leurs supports d'origine. À travers ses tirages en édition limitée, Adam Lister offre aux collectionneurs et aux amateurs l'opportunité d'acquérir une œuvre d'art à la fois création moderne et hommage au passé. L'illustration d'Optimus Prime, aux couleurs vives et aux lignes nettes, célèbre le pouvoir d'inspiration de la culture populaire et le talent de l'artiste pour exploiter cette inspiration et créer une œuvre unique et stimulante. Elle témoigne de la pertinence toujours actuelle de personnages comme Optimus Prime et de la capacité de l'art à les réinventer pour toucher un public toujours plus large.

    $282.00

  • And Then Things Got Better Love Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Love Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Et puis les choses se sont améliorées - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 330 g/m² par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 25 exemplaires. Format de l'œuvre : 24x24. Variante « Love ». Et puis les choses se sont améliorées – Édition Amour par Denial dans le domaine du pop art et du graffiti urbain « And Then Things Got Better – Love » est une estampe pigmentaire d'archive de 2021 de l'artiste canadien de graffiti et de street pop Denial, présentée comme une variante spéciale de sa célèbre série inspirée de la bande dessinée. Cette œuvre en édition limitée mesure 61 x 61 cm et est imprimée sur papier beaux-arts 330 g/m² avec des encres pigmentaires de qualité muséale. Tirée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, la variante « Love » se distingue par sa palette soigneusement ajustée, qui remplace les couleurs primaires vives de l'original par des teintes douces et chargées d'émotion. Le passage saisissant aux roses et aux violets adoucit l'esthétique générale tout en conservant le trait net et contrasté qui caractérise le style de Denial. La phrase emblématique imprimée dans le panneau supérieur – « And Then Things Got Better » – demeure l'élément central de l'œuvre, placée au-dessus du visage d'une femme, les yeux rougis par les larmes, rendu dans un style pop art audacieux. Avec sa peau pâle et ses lèvres expressives, la silhouette lève les yeux, saisie dans un moment complexe entre tristesse et espoir. Couleur, émotion et narration visuelle dans la variante amoureuse Dans cette édition, Denial réinterprète la dimension émotionnelle de son œuvre originale en utilisant des tons pastel de rose et de violet, créant ainsi une atmosphère de vulnérabilité émotionnelle qui se superpose à une force visuelle. La variante Love évoque directement le chagrin d'amour et la guérison, où la douceur des couleurs reflète tendresse et sensibilité. Les cheveux de la femme, désormais d'un violet profond, contrastent fortement avec son teint pâle et ses lèvres discrètes. La légende, teintée de rose au lieu de jaune, insuffle une douceur romantique qui confère à la même phrase une dimension plus personnelle et profonde. Là où l'original proclamait la survie, cette variante la murmure, suggérant un chemin plus lent et plus intime vers la guérison émotionnelle. L'expression du visage de la femme reste celle d'une force face à l'adversité, mais cette version invite le spectateur à un dialogue plus intime et plus silencieux avec la résilience. La voix du déni dans l'art pop et le graffiti urbains modernes Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, repousse sans cesse les limites du street art et du graffiti avec des projets comme la série « And Then Things Got Better ». Son œuvre synthétise la structure de la bande dessinée, l'esthétique de la propagande et un langage satirique pour créer une identité visuelle unique, profondément ancrée dans la culture du street art. Si Denial est connu pour ses installations publiques de grande envergure et ses commentaires politiques percutants, des œuvres comme cette estampe témoignent de sa capacité à exprimer des nuances émotionnelles. La variante « Love » illustre particulièrement bien comment des compositions influencées par le pop art peuvent se muer en réflexions visuelles profondément intimes. Elle reflète la vulnérabilité humaine, tout en conservant l'immédiateté et la force propres au street art. L'engagement de Denial envers le savoir-faire artisanal, manifesté par son utilisation constante de matériaux de qualité archivistique et de formats en édition limitée, confère à chaque pièce un statut de pièce de collection. Qualité et potentiel de collection de l'édition Love Cette variante est imprimée avec des encres pigmentaires d'archivage sur un papier sans acide de 330 g/m², garantissant longévité et éclat des couleurs. La texture en pointillés imite la méthode d'impression Ben-Day, popularisée par les bandes dessinées du milieu du XXe siècle, ancrant l'œuvre dans la tradition du pop art tout en lui conférant une force narrative contemporaine. Chaque exemplaire est signé et numéroté par l'artiste, attestant de son authenticité et de sa rareté. Tirée à seulement 25 exemplaires, la variante « Love » est devenue une pièce de collection très recherchée, alliant nostalgie visuelle et profondeur émotionnelle. Le soin méticuleux apporté par Denial au concept et à la réalisation fait de cette œuvre un exemple parfait de la façon dont le street art, le pop art et le graffiti peuvent conjuguer force visuelle et sincérité. Cette estampe ne parle pas seulement d'un avenir meilleur, mais aussi de la vulnérabilité nécessaire pour croire en un avenir meilleur.

    $385.00

  • Target Practice Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Tirage giclée Target Practice par Dave Pollot

    Impression giclée Target Practice par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Format de l'œuvre : 20x16 - Impression spéciale Star Wars du 4 mai sur toile roulée. Tirage giclée Target Practice de Dave Pollot : La science-fiction s’affronte à la pastorale américaine « Target Practice » de Dave Pollot est une édition limitée de 2025, une reproduction giclée sur toile de 50,8 x 40,6 cm. Sortie à l'occasion des célébrations spéciales du 4 mai dédiées à Star Wars, cette œuvre signée et numérotée illustre la manière dont l'artiste revisite l'Amérique classique en y intégrant des images emblématiques de la science-fiction. La composition met en scène des stormtroopers impériaux en plein combat au blaster dans une forêt paisible, évoquant une scène tirée d'une peinture de cabane oubliée ou d'une toile chinée. Cette juxtaposition d'un conflit hypermoderne et d'un décor naturel empreint de nostalgie fait de cette œuvre un exemple parfait de street art et de graffiti. L'esthétique classique interrompue par la guerre galactique « Target Practice » de Dave Pollot représente un ruisseau boisé et paisible, bordé de bouleaux blancs, d'eaux calmes et d'une cascade au loin. Au premier abord, on pourrait le confondre avec un paysage anodin. Mais en y regardant de plus près, des stormtroopers surgissent de derrière les arbres, engagés dans un intense échange de tirs laser avec des silhouettes en carton de personnages emblématiques de Star Wars. Dark Vador se tient raide derrière la silhouette d'un Ewok armé d'un blaster, tous deux semblant servir de cibles pour l'entraînement au tir. L'absurdité de cette scène est encore accentuée par le cadre naturel immaculé, soulignant l'artificialité du conflit et du mythe lorsqu'ils sont confrontés à la réalité brute d'un paysage terrestre. La scène capture la tension entre la violence fantastique et la paix de la nature, suscitant à la fois rire et réflexion. Dave Pollot et la tradition du remix dans le surréalisme pop Dave Pollot est un artiste contemporain new-yorkais connu pour réinterpréter des tableaux anciens en y intégrant des personnages et des éléments issus de jeux vidéo, de films et de séries télévisées. En plaçant des icônes de la culture populaire dans des œuvres autrefois reléguées aux rayons des brocantes, Pollot en réinvente le sens et interroge leur durée de vie culturelle. Dans « Target Practice », la mise en scène humoristique de stormtroopers prenant des silhouettes fictives pour de véritables cibles révèle une réflexion plus profonde sur l'entraînement, le conditionnement et la simulation. C'est une observation à la fois ludique et pertinente sur la façon dont la fiction imprègne notre conscience quotidienne et dont les récits de divertissement éclipsent souvent la complexité du monde réel. Grâce à cette technique, Pollot ne dénature pas l'atmosphère originale du tableau ; il la réinterprète pour susciter de nouvelles significations. Quand le commentaire d'art moderne rencontre la culture des fans Cette édition limitée sur toile se situe au croisement de la culture populaire et de la critique, opérant à plusieurs niveaux : œuvre d’art, observation sociale et objet de collection. Sa sortie dans le cadre des célébrations Star Wars l’ancre dans l’esprit festif de la pop culture, tandis que sa technique d’impression giclée sur toile lui confère une pérennité et une qualité digne des plus beaux-arts. La richesse du propos, alliée à une maîtrise technique exceptionnelle, la inscrit résolument dans le domaine du street art et du graffiti. « Target Practice » est une réussite, non seulement en tant qu’objet décoratif, mais aussi en tant qu’œuvre conceptuelle : la guerre, la fiction, la nostalgie et l’humour s’y rencontrent dans les bois, à l’ombre d’une galaxie lointaine.

    $350.00

  • LET ME IN Silkscreen Print by Shane Lewis

    Shane Lewis LET ME IN Sérigraphie par Shane Lewis

    LAISSEZ-MOI ENTRER. Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, sur papier d'art de qualité supérieure, par Shane Lewis. Rare œuvre de street art, célèbre artiste pop. Sérigraphie 2021, 61 x 23 cm (24 x 9 pouces), édition limitée à 50 exemplaires, inspirée par Eric Andre, non signée

    $60.00

  • Smash Archival Print by Adam Caldwell

    Adam Caldwell Smash Archival Print par Adam Caldwell

    Estampe d'art en édition limitée Smash Archival Pigment Fine Art sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste Adam Caldwell, œuvre d'art moderne. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Format de l'œuvre : 14 x 17 pouces. Smash • Tirage pigmentaire d'archive autographié • Imprimé sur papier d'archive Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 35,5 x 43 cm • Signé et numéroté à la main par l'artiste Adam Caldwell • Édition limitée à 20 exemplaires

    $180.00

  • Justice Glow Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Sérigraphie Justice Glow par Tim Doyle

    UnReal Estate - Justice - Glow Followed Édition limitée phosphorescente 4 couleurs, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $229.00

  • Dredd Super Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée Dredd Super par Mike Mitchell

    Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd sur papier d'art de Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Édition limitée à 125 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Tirage giclée 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) de Mike Mitchell représentant Superman (Clark Kent) dans une pose stylisée avec la tenue du film Judge Dredd. Extrait de la série Super Series. Tirage giclée en édition ultra-limitée Dredd par Mike Mitchell La fusion de figures emblématiques de la culture pop avec le street art et le graffiti contemporains a donné naissance à certaines des images les plus saisissantes et stimulantes de l'art moderne. L'estampe giclée en édition limitée « Dredd Super » de Mike Mitchell réinterprète l'un des justiciers dystopiques les plus célèbres, le Juge Dredd, dans le cadre stylistique si particulier de l'artiste. Sortie en 2013 dans la collection « Super Series », cette estampe d'art signée et numérotée (10 x 15 cm) propose une réinterprétation audacieuse de la pose de Superman, empreinte d'une force urbaine percutante. L'influence du Street Pop Art dans la Super Série La série « Super Series » de Mike Mitchell redéfinit la notion de super-héros en s'inspirant de figures emblématiques des comics, des films et de la culture pop, qu'il réinterprète sous une forme à la fois simplifiée et exagérée. L'essence de cette série réside dans un jeu subtil entre nostalgie et satire, fusionnant l'héroïsme classique et les influences du pop art urbain contemporain. Son estampe « Dredd Giclée » s'inscrit dans cette thématique en transposant l'autorité rigide et inflexible du Juge Dredd dans un contexte visuel à la fois ludique et audacieux. Cette estampe incarne l'esthétique urbaine brute qui caractérise le graffiti et le pop art urbain. Les éléments visuels – contours nets, stylisation façon bande dessinée et utilisation de couleurs vives et unies – rappellent les techniques traditionnelles de l'affiche de rue. La représentation de l'uniforme, du casque iconique et de l'armure de Dredd est fidèle à l'originale, tout en étant stylisée avec une touche contemporaine, presque animée, accentuant le contraste entre hommage à la culture pop et subversion de la contre-culture. Le symbolisme de Judge Dredd dans le street art Le Juge Dredd, né dans les pages de 2000 AD, incarne une dystopie totalitaire où la loi est absolue. Ce personnage est depuis longtemps un symbole de contrôle autoritaire, ce qui explique sa présence fréquente dans le street art et le graffiti. Dans l'art urbain, la présence de Dredd véhicule souvent les thèmes du pouvoir, de la résistance et de la frontière floue entre justice et oppression. La réinterprétation de Mitchell atténue la noirceur traditionnellement associée à Dredd, tout en conservant sa posture iconique : les bras fermement sur les hanches, le torse bombé, une figure inébranlable de contrôle. Cette posture est une référence directe à la pose classique de Superman, une juxtaposition intéressante étant donné que Superman est souvent perçu comme un phare de justice inébranlable, tandis que Dredd représente un exécuteur de la loi implacable et sans pitié. Ce contraste enrichit l'œuvre, invitant les spectateurs à réfléchir à la relation complexe entre loi, pouvoir et héroïsme. L'héritage artistique de Mike Mitchell dans le pop art contemporain Artiste de street art alternatif, Mitchell s'est forgé une réputation grâce à son talent pour transformer des personnages populaires en icônes satiriques, minimalistes et pourtant chargées d'émotion. Son œuvre puise souvent son inspiration dans l'univers des comics, les personnages de films et les phénomènes de la culture pop, qu'il présente dans un format épuré et expressif. Son art de mêler humour, critique et sensibilité pop assure à son travail un écho auprès des collectionneurs, des amateurs de street art et des passionnés d'illustration contemporaine. L'estampe « Dredd Super Giclee » témoigne de cette approche, fusionnant avec brio l'héroïsme des comics, l'esthétique du street art et le commentaire social en une image puissante. Limitée à 125 exemplaires signés et numérotés, cette pièce n'est pas seulement un hommage à la culture pop, mais une œuvre d'art urbain moderne qui interpelle le public à plusieurs niveaux. Qu'on la perçoive comme un hommage à la présence inflexible du Juge Dredd ou comme une réflexion sur le pouvoir et le contrôle dans la société, cette œuvre d'art incarne l'énergie et la profondeur du street art et du graffiti contemporains.

    $68.00

  • Just Like Us AP Modok Marvel Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée Just Like Us AP Modok Marvel par Mike Mitchell

    Just Like Us AP Modok Marvel Édition Limitée Impression Giclée sur Papier Beaux-Arts par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste 2014 Signée et marquée AP Œuvre de format 8x10 Modok Flying Ninja Kick Tirage giclée Mondo x Marvel par Mike Mitchell Comme nous AP Modok Marvel dans l'art de rue pop art et graffiti « Just Like Us AP Modok Marvel » de Mike Mitchell est une interprétation vibrante et humoristique de l'un des méchants les plus excentriques de Marvel. Sortie en 2014 sous forme d'épreuve d'artiste, cette édition limitée, imprimée en giclée, fait partie de la série « Just Like Us » de Mitchell, où il réinvente des personnages de la pop culture avec une touche satirique. Ce tirage de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) représente Modok dans un style caricatural et exagéré, mêlant l'esthétique du street art et du graffiti à l'humour caractéristique de Mitchell. La représentation ludique de Modok Modok, personnage créé par Marvel Comics, est connu pour sa tête disproportionnée, ses implants cybernétiques et son allure menaçante. Cependant, dans cette version, Mitchell dépouille le personnage de son côté intimidant et le remplace par un charme presque comique. Avec son air renfrogné exagéré, ses membres minuscules qui s'agitent et ses réacteurs qui le propulsent, Modok ressemble davantage à un enfant frustré qu'à un conquérant surdoué. L'œuvre de Mitchell excelle à sortir ses personnages de leur contexte habituel et à les présenter dans des situations quotidiennes ou absurdes. En représentant Modok dans un mouvement exagéré, il transforme ce personnage généralement sinistre en une figure amusante et attachante. Les contours nets et précis, ainsi que l'application de couleurs plates, rappellent l'esthétique des bandes dessinées classiques, renforçant la dimension nostalgique, thème récurrent du street art et du graffiti. Influence stylistique et commentaire culturel L'œuvre « Just Like Us » d'AP Modok Marvel témoigne de la manière dont le street art réinterprète les icônes culturelles. Son style visuel évoque les dessins animés d'antan, mêlant des éléments de la bande dessinée à une sensibilité design moderne. Le fond aux tons chauds sépia renforce l'effet rétro, faisant ressortir le personnage et ancrant l'ensemble dans une atmosphère nostalgique. La capacité de Mitchell à réduire un personnage à ses traits essentiels tout en y insufflant de l'humour témoigne de la nature du pop art et de son lien avec la culture de consommation. Le street art remet souvent en question notre perception des images familières en les présentant de manière inattendue. Ici, l'aura de puissance habituelle de Modok est contrebalancée par son expression grotesque et ses mouvements frénétiques, le rendant plus humain que machine. Cette transformation, outre son aspect comique, invite le public à repenser son rapport aux figures de la culture populaire. La série Just Like Us et son impact La série « Just Like Us » de Mike Mitchell est largement reconnue pour ses réinterprétations ludiques de personnages cultes. Cette collection met en scène de nombreuses icônes du cinéma, de la bande dessinée et de la télévision, chacune dépeinte de manière à la rendre plus accessible ou, au contraire, absurdement banale. En plaçant des personnages extraordinaires dans des situations humoristiques ou quotidiennes, Mitchell les dépouille de leur aura surhumaine et rappelle aux lecteurs l'absurdité inhérente à de nombreux récits de fiction. Dans l'univers du street art et du graffiti, où la parodie et la satire sont monnaie courante, la démarche de Mitchell séduit autant les collectionneurs que les fans occasionnels. Son œuvre capture l'enthousiasme des fans tout en se moquant des traits exagérés qui caractérisent ces personnages. « Just Like Us » d'AP Modok Marvel s'inscrit parfaitement dans cette esthétique, prouvant que même les super-vilains les plus redoutables peuvent être réduits à des caricatures amusantes. Pourquoi, tout comme nous, AP Modok Marvel se démarque Cette estampe en édition limitée reste très recherchée par les amateurs de street art et de Marvel Comics. L'alliance d'une illustration numérique nette, de couleurs audacieuses et d'une réinterprétation humoristique d'un méchant emblématique en fait une pièce captivante et originale qui enrichira toute collection. La capacité de Mitchell à révéler l'absurdité de personnages célèbres tout en conservant une grande maîtrise artistique est ce qui rend son œuvre si captivante. Elle fait le lien entre la culture de la bande dessinée et le monde des beaux-arts, démontrant comment le pop art urbain peut être à la fois ludique et stimulant. « Just Like Us » d'AP Modok (Marvel) illustre comment des artistes comme Mike Mitchell continuent de redéfinir les frontières de l'art contemporain en transformant la culture populaire en quelque chose de frais, d'inattendu et d'indéniablement divertissant.

    $194.00

  • The Dark Knight Gotham Batman Silkscreen Print by Justin Van Genderen

    Justin Van Genderen Sérigraphie Batman de Gotham, le Chevalier Noir, par Justin Van Genderen

    Sérigraphie « The Dark Knight Gotham » de Justin Van Genderen, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 100 exemplaires Taille de l'œuvre 18x24 Sérigraphie de la série Location, Location, Location représentant le bâtiment Batman Willis Tower City de Gotham City dans le film The Dark Knight, Chicago IL. Sérigraphie The Dark Knight Gotham par Justin Van Genderen La sérigraphie « Gotham » de Justin Van Genderen, tirée de « The Dark Knight », est une œuvre d'art exceptionnelle en édition limitée (2013) qui capture l'essence sombre et mystérieuse de Gotham City. Tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm fait partie d'une édition signée et numérotée de 100 exemplaires. L'œuvre s'inspire de la représentation cinématographique moderne de Gotham City, utilisant la silhouette imposante de la Willis Tower de Chicago pour représenter la métropole fictive. Avec son contraste saisissant, son éclairage contrasté et sa palette de noir et blanc dramatique, cette pièce reflète les ombres profondes et les structures vertigineuses qui définissent l'univers de Batman dans « The Dark Knight ». Chicago comme Gotham dans The Dark Knight L'un des éléments les plus frappants de cette estampe est sa référence directe à la ville réelle qui a servi de décor au film « The Dark Knight ». Si Gotham City a souvent été imaginée comme un mélange de New York, Pittsburgh et d'autres centres urbains, le film de 2008 a fermement établi Chicago comme le socle visuel de l'univers de Batman. La Willis Tower, anciennement connue sous le nom de Sears Tower, domine l'estampe, ses flèches supérieures illuminant le ciel nocturne. Les ombres profondes et les formations nuageuses menaçantes renforcent l'esthétique noire de l'œuvre, évoquant le danger et l'intrigue qui planent constamment sur l'horizon de Gotham. Le street art et le graffiti puisent souvent leur inspiration dans les environnements urbains, et cette œuvre illustre parfaitement le rôle crucial que l'architecture peut jouer dans la narration. Les bâtiments de Gotham ne sont pas de simples structures ; ils sont des symboles de pouvoir, de corruption et de résilience. Dans « The Dark Knight », la présence de Batman est souvent soulignée par ses points de vue élevés, lui permettant de scruter la ville d'en haut. Cette estampe reprend ce thème, capturant l'immensité de la Willis Tower d'une manière qui la rend à la fois monumentale et inquiétante. Minimalisme et esthétique noire dans l'art urbain pop et le graffiti Le style visuel de cette sérigraphie est fortement influencé par l'esthétique du film noir. Ombres profondes, contrastes marqués et détails minimalistes s'unissent pour créer une atmosphère mystérieuse. Cette approche fait écho aux thèmes de The Dark Knight, où Gotham est dépeinte comme une ville en proie au chaos et à l'ordre. La palette quasi monochrome de l'estampe renforce le sentiment d'isolement, les quelques éléments éclairés se détachant avec force sur l'obscurité. Le street art et le graffiti se caractérisent par des images saisissantes et percutantes, et cette œuvre y parvient grâce à sa simplicité. L'absence de détails superflus permet au spectateur de se concentrer pleinement sur l'imposante structure et l'ambiance qu'elle dégage. Le jeu d'ombre et de lumière est particulièrement efficace, reflétant l'ambiguïté morale présente dans The Dark Knight. Ainsi, cette estampe n'est pas qu'une simple étude architecturale : c'est une représentation visuelle du combat entre la lumière et l'obscurité qui définit l'histoire de Batman. Réinterpréter le cinéma à travers le street art, le pop art et le graffiti Cette œuvre illustre comment le cinéma peut être réinventé à travers le prisme du street art et du graffiti. Au lieu de recréer une affiche de film traditionnelle, Justin Van Genderen distille l'essence de The Dark Knight en une image unique et inoubliable. La présence imposante de la Willis Tower symbolise la mythologie de Gotham, tandis que la composition évoque la tension et l'atmosphère du film sans recourir à des portraits de personnages ni à des scènes d'action. En réduisant l'image à ses éléments essentiels, cette estampe permet aux spectateurs d'appréhender The Dark Knight d'une manière inédite. L'œuvre ne se contente pas de faire référence au film ; elle amplifie ses thèmes, utilisant l'architecture comme métaphore de la lutte entre l'ordre et le chaos. Qu'elle soit exposée comme un hommage à l'univers de Batman ou appréciée comme une œuvre d'art urbain saisissante, cette sérigraphie témoigne du pouvoir de la narration visuelle dans l'art contemporain.

    $267.00

  • No Mere Words Silkscreen Print by Mark Todd

    Mark Todd No Mere Words Sérigraphie par Mark Todd

    « No Mere Words », édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier d'art épais, par Mark Todd, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $103.00

  • R2Heart2 Gold Silkscreen Pint by RYCA- Ryan Callanan

    RYCA- Ryan Callanan Pinte sérigraphiée dorée R2Heart2 par RYCA - Ryan Callanan

    R2Heart2 - Sérigraphie en édition limitée à l'encre métallique 3 couleurs, tirée à la main, sur papier Fabriano5 par RYCA - Ryan Callanan, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée signée de 75 exemplaires (2021). Dessin de R2-D2 Star Wars en forme de cœur, réalisé à l'encre métallisée. Une nouvelle version classique de R2, le droïde tagueur. Tirage sérigraphique 3 couleurs sur papier Fabriano5, 50 x 70 cm (environ 20 x 28 pouces), signé et numéroté à l'encre or métallisée. Analyse de R2Heart2-Gold par RYCA R2Heart2-Gold est une œuvre en édition limitée qui fusionne l'art urbain et le graffiti avec des images emblématiques de l'univers Star Wars. Cette sérigraphie artisanale en trois couleurs est une création de RYCA, artiste reconnu pour son art d'intégrer des éléments iconiques de la pop culture à l'esprit du street art. Tirée à 75 exemplaires et signée en 2021, cette édition limitée met en scène le célèbre droïde R2-D2 en pleine action, dessinant un cœur à l'encre dorée métallisée. Mesurant 50 x 70 cm (environ 20 x 28 pouces), cette œuvre est imprimée sur du papier Fabriano5 de haute qualité, réputé pour sa texture et sa durabilité. L'image de R2-D2, personnage gravé dans l'imaginaire collectif grâce à la saga Star Wars, prend une nouvelle dimension dans R2Heart2-Gold. Ici, le droïde est réinventé en graffeur, figure emblématique de la culture graffiti. La réinterprétation de RYCA est un clin d'œil ludique aux prouesses techniques du personnage et une réflexion plus profonde sur le point de rencontre entre technologie et émotion. En représentant R2-D2 créant un cœur, l'œuvre suggère l'alliance de la précision mécanique et de la nature organique de l'expression humaine. Ce thème trouve un écho profond dans le mouvement du pop art urbain. L'expression artistique de RYCA dans le pop art urbain L'encre dorée métallisée de RYCA sublime l'œuvre, conférant une touche de luxe à l'esthétique industrielle souvent associée au street art. Le contraste entre le cœur scintillant et la silhouette épurée de R2-D2 captive le regard, instaurant un dialogue visuel entre les éléments de la composition. Cette technique, qui rappelle l'audace caractéristique du street art, transforme le papier en une toile exprimant à la fois rébellion et affection. Le caractère limité de l'édition R2Heart2-Gold, la signature et la numérotation individuelles de chaque tirage soulignent le caractère unique de cette œuvre au sein du travail de RYCA. Alors que le street art est souvent perçu comme éphémère et accessible à tous, cette série de tirages introduit un sentiment d'exclusivité et de collection, de plus en plus présent dans le genre du street art. L'intégration de ces concepts par RYCA témoigne de l'évolution du street art et de sa relation avec le marché de l'art. Réflexions sur la contribution de RYCA au Street Pop Art L'œuvre « R2Heart2-Gold » de RYCA témoigne de la contribution de l'artiste au paysage du street art et du graffiti. En mêlant des références emblématiques à la culture pop aux techniques et à l'esprit du street art, RYCA capture l'essence même de l'expression artistique contemporaine. À l'instar de nombreuses autres œuvres de l'artiste, cette pièce fait le lien entre l'art underground et le grand public. Dans le street art, des œuvres telles que « R2Heart2-Gold » sont essentielles pour captiver le public, susciter la réflexion et offrir de nouvelles perspectives sur des images familières. Le travail de RYCA encourage une réévaluation des symboles qui imprègnent notre culture, invitant les spectateurs à découvrir une signification plus profonde dans le ludique comme dans le profond. Alors que le street art continue d'affirmer sa place au sein du monde de l'art, « R2Heart2-Gold » de RYCA illustre parfaitement comment cette forme d'art dynamique ne cesse de fasciner et d'interpeller.

    $504.00

  • Widow's Kiss AP Silkscreen Print by Mark Hammermeister

    Mark Hammermeister Widow's Kiss AP Sérigraphie par Mark Hammermeister

    Œuvre d'art « Widow's Kiss », sérigraphie en trois couleurs, édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste de graffiti pop culture Mark Hammermeister. Épreuve d'artiste AP

    $213.00

  • Young King Conan Bronze Silkscreen Print by Patrick Connan

    Patrick Connan Sérigraphie en bronze du jeune roi Conan par Patrick Connan

    Young King Conan - Bronze 2 couleurs, sérigraphie métallique en édition limitée tirée à la main sur papier beaux-arts par Patrick Connan, artiste pop art célèbre et rare. Tirage 8x8 signé et numéroté à l'encre métallique bronze/cuivre

    $134.00

  • Devilman Silkscreen Print by Mike Sutfin

    Mike Sutfin Sérigraphie Devilman par Mike Sutfin

    Devilman, édition limitée, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier beaux-arts par Mike Sutfin, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée 2015 à 300 exemplaires. Œuvre d'art mesurant 18" x 24", ces impressions ont nécessité huit écrans et neuf couleurs pour capturer leur éclat sur le papier français Pop-Tone Berrylicious de 100# c stock utilisé, et la vue arrière du personnage est imprimée au verso de l'impression. Devilman de Mike Sutfin : une symphonie de couleurs et de chaos La sérigraphie en édition limitée « Devilman » de Mike Sutfin illustre avec brio comment le pop art urbain et le graffiti peuvent fusionner dynamisme, intensité et une touche de macabre. Cette œuvre de 2015, tirée à 300 exemplaires, capture l'essence de son sujet grâce à une palette de neuf couleurs saisissante, appliquée par huit écrans sur un papier French Pop-Tone Berrylicious de 100 lb (160 g/m²). Mesurant 45,7 x 61 cm, elle témoigne de la maîtrise de Sutfin dans le contexte du pop art moderne, offrant une représentation flamboyante du personnage éponyme d'une complexité qui captive le regard. Le processus artistique à l'origine de la création de l'homme diabolique La création de « Devilman » témoigne de la minutie du processus de sérigraphie. L'utilisation de huit écrans pour les neuf couleurs illustre la complexité de la superposition qui confère à l'œuvre profondeur et dynamisme. Ce procédé, d'une grande précision, exige un sens aigu du détail pour que chaque couche de couleur se superpose parfaitement à la précédente, créant ainsi une image finale saisissante. Cette technique, bien que traditionnelle, est ici réinventée par le talent de Sutfin, brouillant les frontières entre art urbain et beaux-arts. Interpréter Devilman : Quand le pop art urbain rencontre la mythologie « Devilman » de Sutfin est bien plus qu'un simple spectacle visuel ; l'œuvre explore la mythologie, le design des personnages et l'éternel combat entre le bien et le mal. La figure se dresse au milieu des flammes, un clin d'œil visuel aux royaumes infernaux souvent associés aux diables et aux démons. Pourtant, ce personnage n'est pas qu'une simple représentation du mal. La complexité de l'image, avec ses couleurs vibrantes et ses lignes détaillées, suggère un récit qui dépasse la dualité bien/mal. Elle évoque les luttes intérieures qui font rage en chacun, le potentiel ardent de destruction et de renaissance qui sommeille en chaque individu. Le choix d'imprimer une vue de dos du personnage au verso de l'estampe confère une profondeur supplémentaire à l'œuvre, invitant le spectateur à considérer les multiples facettes du personnage – et de lui-même. Cette dualité est un thème récurrent du pop art urbain, où l'image de surface dissimule souvent une histoire plus profonde, qui ne demande qu'à être découverte par ceux qui l'observent attentivement. « Devilman » de Mike Sutfin est un exemple éloquent de la capacité du pop art moderne à combiner techniques traditionnelles et thèmes contemporains. Cette œuvre fait figure de phare dans le genre, démontrant comment le street art et le graffiti peuvent transcender leurs origines urbaines pour accéder au statut d'œuvre d'art de collection. À travers des créations telles que « Devilman », des artistes comme Sutfin repoussent sans cesse les limites du street art tout en rendant hommage aux récits riches, colorés et parfois sombres qui ont toujours été au cœur de l'expression humaine.

    $221.00

  • Let The Games Begin Silkscreen Print by DKNG

    DKNG Let The Games Begin Sérigraphie par DKNG

    Que les jeux commencent ! Édition limitée ICON Series, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. La Batmobile Tumbler des films Batman Dark Knight. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.

    $159.00

  • Aquaman No Sea No Life Gold Black Silkscreen Print by Meggs

    Meggs Aquaman No Sea No Life Or Noir Sérigraphie par Meggs

    Aquaman : Pas de mer, pas de vie - Sérigraphie artisanale en édition limitée bicolore or/noir sur papier beaux-arts par Meggs, artiste pop art célèbre et rare. Aquaman : « Pas de mer, pas de vie » par Meggs, 45,7 x 61 cm (Or/Noir) : Sérigraphie 2 couleurs | Édition limitée signée et numérotée à 25 exemplaires « Je voulais réinterpréter un mélange d'Aquaman classique et contemporain sous la forme d'une couverture de bande dessinée usée et appréciée. » - Meggs

    $256.00

  • Invasion Dream Club Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Invasion Dream Club par Faile

    Invasion Dream Club - Série Savage Sacred Young Minds - Sérigraphie en édition limitée 25 couleurs tirée à la main sur papier Coventry Rag 310 g/m² (bord frangé) par Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. FAILE (Américain, fondé en 1999) Titre : Invasion Dream Club 2016 Technique : Sérigraphie sur papier d’archivage 100 % coton à bords frangés Série Savage Sacred Young Minds

    $4,203.00

  • Think Small Silkscreen Print by Justin VanGenderen

    Justin VanGenderen Think Small Sérigraphie par Justin VanGenderen

    Think Small Artwork Sérigraphie en édition limitée sur papier beaux-arts par l'artiste de graffiti pop culture Justin VanGenderen. Justin VanGenderen « Think Small » (Exclusivité NYCC 2015), sérigraphie en édition limitée, signée et numérotée par l'artiste, tirage limité à 250 exemplaires, 42 x 52 cm (16,5 x 20,5 pouces). Sans cadre : 35 $.

    $103.00

  • Get Home Safely HPM Mixed Media Wood Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Rentrez chez vous en toute sécurité HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly

    Rentrez chez vous en toute sécurité. Édition limitée. Acrylique, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois, rehaussée à la main par Marly Mcfly, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 8 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. Dès mon enfance, je dessine de tout : des dessins animés aux bandes dessinées, en passant par les figurines et les athlètes. Mes pensées et mes expériences s’expriment à travers des superpositions de couleurs vives et audacieuses, des motifs variés et des images de mon enfance.

    $596.00

  • Vader Standard Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Vader Standard Archival Print par Marly Mcfly

    Vader - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Marly Mcfly. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 40 exemplaires. Format de l'œuvre : 16x16. Impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Représentation stylisée du méchant de Star Wars, Dark Vador. Mêlant l'énergie brute du street art à l'omniprésence de la pop culture, « Vader-Standard » de Marly Mcfly est une œuvre saisissante en édition limitée qui réinvente l'un des antagonistes les plus emblématiques du cinéma. Ce tirage pigmentaire d'archives capture Dark Vador sous une forme stylisée, utilisant des couleurs vives et des éléments graphiques caractéristiques du graffiti et du pop art. Chaque tirage est réalisé avec soin sur du papier d'art Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme prisé pour sa capacité à restituer les couleurs riches et saturées ainsi que la précision des détails, éléments essentiels à l'esthétique de Mcfly. Tirée à seulement 40 exemplaires, « Vader-Standard » offre exclusivité et valeur de collection, des qualités très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs. Mesurant 40,6 x 40,6 cm, l'œuvre offre à Mcfly un support idéal pour explorer la complexité du personnage de Dark Vador à travers un regard à la fois percutant et profondément ancré dans la culture populaire. Le Dark Vador de Mcfly n'est pas une simple réinterprétation d'un personnage de film, mais une représentation du méchant comme icône du lexique mondial, riche en symbolisme et ouverte à l'interprétation propre au street art. L'œuvre de Mcfly explore souvent les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la dichotomie bien/mal, dans un style vif, proche de la bande dessinée, qui interpelle et captive le spectateur. En choisissant Dark Vador comme sujet, Mcfly puise dans la conscience collective et explore la profondeur du symbolisme du personnage. Son visage se superpose à un collage de textes et d'images qui évoque le chaos et l'ordre inhérents à son histoire et aux dialogues publics traditionnels du street art. Cette œuvre témoigne de la capacité de Marly Mcfly à conjuguer la dimension subversive du street art et l'attrait universel des icônes de la pop culture, créant ainsi une œuvre non seulement audacieuse sur le plan esthétique, mais aussi d'une grande finesse dans son propos. « Vader-Standard » est un parfait exemple de la manière dont les artistes contemporains peuvent faire le lien entre différentes formes d'expression visuelle pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui parle aussi bien à l'amateur d'art qu'au passionné de culture pop.

    $217.00

  • And Then Things Got Better Hate Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier And Then Things Got Better Hate Archival Print par Denial - Daniel Bombardier

    Et puis les choses se sont améliorées - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Hate » sur papier beaux-arts 330 g/m² par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 25 exemplaires. Format de l'œuvre : 24x24. Variante « Hate ». Et puis les choses se sont améliorées – Édition Haine par Denial dans l'art pop et graffiti de rue Et puis les choses se sont améliorées – Hate est une estampe pigmentaire d'archive, saisissante et chargée d'émotion, créée en 2021 par Denial, artiste canadien de graffiti et de pop art, de son vrai nom Daniel Bombardier. Tirée en édition limitée à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre mesure 61 x 61 cm et est imprimée sur un papier d'art de qualité musée de 330 g/m². Reconnu pour ses visuels provocateurs et son esthétique audacieuse, ancrée dans la critique de la société de consommation, Denial utilise le langage visuel de la bande dessinée pour explorer la complexité psychologique à travers une iconographie pop accessible. Dans cette variante de Hate, la palette de couleurs est réduite à des nuances de gris, remplaçant la chaleur et l'éclat des autres versions par une neutralité glaçante. Le texte descriptif, en gris acier, donne le ton émotionnel, tandis que la figure féminine centrale – rendue uniquement en noir, blanc et gris clair – exprime une angoisse silencieuse, saisie en pleine réflexion ou au lendemain d'un bouleversement émotionnel. La distinction esthétique et émotionnelle de la variante haineuse Cette version de l'œuvre emblématique de Denial ne se limite pas à un simple changement de couleur ; il s'agit d'un réajustement délibéré du ton et du message. La palette de gris évoque le détachement, la froideur et l'engourdissement, suggérant un état psychologique consécutif à un traumatisme ou à un effondrement émotionnel. Le visage de la femme, inspiré des héroïnes de bandes dessinées pop du milieu du XXe siècle, paraît figé et dépourvu de chaleur – un contraste intentionnel qui traduit la répression émotionnelle plutôt que la catharsis. La légende « Et puis les choses se sont améliorées », interprétée à travers le prisme de l'édition Hate, devient profondément ironique. Elle peut suggérer une répression, une colère ou une résignation masquées par une façade de guérison. Le visage sans larmes, le regard fuyant et l'absence de couleurs saturées transforment l'image en une réflexion sur le silence et la distance qui suivent souvent une forte tension personnelle ou sociale. Le commentaire du déni à travers le minimalisme dans l'art urbain pop et le graffiti Depuis longtemps, Denial utilise l'esthétique des médias de masse pour dénoncer la propagande, la manipulation émotionnelle et les illusions véhiculées par les messages commerciaux et culturels. Dans cette variante intitulée « Hate », il réduit l'image à sa structure essentielle pour exposer une contradiction émotionnelle. La netteté du trait, les textures de points Ben-Day et les ombrages monochromes renforcent les racines graphiques de son style, tandis que la sobriété de l'exécution invite le spectateur à se concentrer sur le ton et la posture plutôt que sur la couleur. La participation de Denial à l'exposition « Street Pop Art & Graffiti Artwork » comprend des interventions murales et des tirages d'art en édition limitée. Chaque format reflète sa mission principale : perturber la perception et susciter la réflexion grâce à des procédés visuels empruntés à la publicité et à la culture populaire. Cette œuvre, bien que plus sobre dans sa palette, est l'une des plus chargées en tension émotionnelle. Elle capture l'essence même du déni – non seulement le pseudonyme de l'artiste, mais aussi le comportement humain – où les sentiments sont enfouis sous des déclarations publiques. Qualité de fabrication et valeur de collection de l'édition Hate Imprimée avec des encres pigmentaires sur un papier beaux-arts sans acide de 330 g/m², l'édition Hate est conçue pour préserver à la fois son intégrité visuelle et sa longévité. La texture du papier permet aux nuances de gris d'atteindre des variations subtiles, tandis que la précision de l'impression met en valeur chaque ligne et chaque demi-teinte. Chaque exemplaire est signé et numéroté par l'artiste, attestant de sa valeur en tant que pièce de collection au sein de l'œuvre plus vaste de Denial. Le choix de proposer cette variante en édition limitée à 25 exemplaires renforce son exclusivité et sa pertinence, notamment pour les collectionneurs sensibles aux récits émotionnels du pop art. Véritable manifeste du Street Pop Art et du graffiti, l'édition Hate nous rappelle que même les images les plus audacieuses peuvent véhiculer des messages discrets et latents. Elle témoigne visuellement de ces moments où le monde prétend que tout va mieux, mais où le corps et le visage, eux, n'oublient rien.

    $385.00

  • Why You Fail Giclee Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Pourquoi tu échoues ? Impression giclée par Dave Pollot

    « Why You Fail », impression giclée par Dave Pollot, œuvre d'art en édition limitée sur toile, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée 2025 (à déterminer) - Œuvre d'art de taille 13,19 x 20 - Star Wars - Édition spéciale du 4 mai - Impression sur toile roulée. Pourquoi tu échoues ? Impression giclée de Dave Pollot : L’univers Star Wars peint à travers la nostalgie américaine « Why You Fail » de Dave Pollot est une édition limitée numérotée et signée de 2025 exemplaires, imprimée sur toile au format 13,19 x 20 pouces et faisant partie de la série spéciale Star Wars du 4 mai. Cette œuvre met en scène un moment de calme lors de l'entraînement d'un Jedi, au sein d'un paysage boisé serein, typique des peintures américaines du milieu du XXe siècle. La juxtaposition saisissante entre l'univers fantastique de Star Wars et le réalisme paisible de l'art décoratif traditionnel inscrit résolument cette pièce dans le panthéon du street art et du graffiti. La subtile narration de Pollot confère une gravité à une composition humoristique, invitant à la réflexion sur le mentorat, l'échec et l'héritage. Paysage classique encadré par un reflet de science-fiction La scène met en scène le Maître Jedi Yoda, debout au pied d'un grand arbre, le regard pensif tourné vers l'arrière-plan, où le jeune Luke Skywalker s'entraîne au bord d'un lac brumeux. Le regard du spectateur est attiré par les reflets de l'eau, au-delà du feuillage verdoyant et de la canopée baignée de soleil, vers un espace où se mêlent imagination et nostalgie. Si l'arrière-plan évoque les peintures rustiques américaines qui ornaient autrefois les brocantes et les maisons familiales, la présence de Yoda et de Luke lui confère une dimension narrative nouvelle. Le titre, « Pourquoi tu échoues », fait allusion à l'un des enseignements les plus célèbres de Yoda, renforçant le thème de la croissance personnelle et du dépassement des difficultés. La technique et le message de Dave Pollot Dave Pollot est un artiste américain qui a commencé à réinterpréter des estampes traditionnelles mises au rebut en y intégrant des éléments de la culture pop de manière à la fois fluide et subversive. Chaque figure qu'il incorpore est méticuleusement assortie en termes de lumière, d'échelle et de perspective, créant des illusions si naturelles qu'elles semblent faire partie intégrante de l'œuvre originale. Dans « Why You Fail », sa maîtrise de la technique picturale permet à Yoda de paraître presque organiquement intégré au paysage. Le calme environnant de la forêt, contrastant avec l'intensité de la discipline Jedi, confère une sagesse tranquille à la composition. Le cadre naturaliste devient un théâtre d'introspection, habilement dissimulé sous un voile de nostalgie et de passion. Art urbain pop et graffiti à travers la réutilisation narrative La place de cette œuvre dans le dialogue plus large entre le street art et le graffiti réside dans sa capacité à réinterpréter le familier à travers un contexte subversif. L'œuvre de Pollot ne se limite pas à l'espace d'exposition, mais s'inscrit dans un remixage culturel. Sa démarche rejoint la narration visuelle moderne, où des icônes du cinéma, de la musique et des jeux vidéo sont intégrées à des formats autrefois considérés comme traditionnels. « Why You Fail » invite les spectateurs à s'interroger non seulement sur la manière dont les histoires sont racontées, mais aussi sur le lieu où elles le sont. En plaçant Yoda dans une scène initialement dépourvue d'épopée galactique, l'œuvre encourage la méditation sur l'héritage, l'apprentissage et les moments de calme qui définissent la transformation personnelle. L'estampe devient à la fois objet de collection et réflexion philosophique, redéfinissant notre rapport à la culture populaire à travers le prisme des beaux-arts.

    $350.00

Comics Graffiti Street Pop Art

Intégration dynamique de la bande dessinée dans le street art, le pop art et le graffiti

La bande dessinée, avec son langage visuel distinctif et sa capacité à raconter des histoires par l'image et le texte, inspire depuis longtemps le street art et le graffiti. Cette intégration dépasse la simple influence esthétique ; elle représente une fusion de techniques narratives et de styles visuels qui ont redéfini ces deux formes d'art. Les artistes de rue et les graffeurs puisent souvent dans l'iconographie, le design des personnages et les méthodes narratives de la bande dessinée pour créer des œuvres visuellement saisissantes et riches en narration. Cette fusion a donné naissance à un genre unique de street art et de graffiti, à la fois accessible et profondément en phase avec la culture urbaine contemporaine.

Évolution des éléments de la bande dessinée dans le street art et le graffiti

L'utilisation d'éléments de bande dessinée dans le street art et le graffiti a considérablement évolué au fil des ans. À l'origine, les artistes privilégiaient des lignes simples et audacieuses ainsi que des couleurs vives, évoquant l'esthétique des comics, pour capter rapidement l'attention et transmettre leurs messages. Avec la maturation de ces formes artistiques, des usages plus complexes et nuancés des éléments de bande dessinée ont émergé. Les artistes ont commencé à intégrer des illustrations de personnages détaillées, des séquences narratives et des références directes à des bandes dessinées et à des personnages spécifiques. Cette évolution témoigne d'une sophistication croissante du street art et du graffiti, les artistes explorant de nouvelles façons d'interagir avec leur public et d'exprimer leur vision créative.

La bande dessinée comme outil de commentaire social dans l'art urbain

L'un des atouts majeurs de l'utilisation des éléments de la bande dessinée dans le street art et le graffiti réside dans sa capacité à formuler des critiques sociales. Les artistes s'inspirent souvent de l'imagerie de la BD pour satiriser les personnalités politiques, critiquer les problèmes de société ou dénoncer les absurdités de la vie moderne. En combinant l'immédiateté et l'impact visuel du graffiti à la profondeur narrative de la BD, ces œuvres peuvent transmettre des messages complexes de manière captivante et accessible. La fusion de la BD avec le street art et le graffiti devient ainsi un outil puissant permettant aux artistes de porter un regard critique sur la société et de susciter le dialogue au sein d'un public diversifié.

Les espaces publics comme toiles pour l'art inspiré de la bande dessinée

Le caractère public du street art et des graffitis confère une dimension supplémentaire à l'utilisation des éléments de la bande dessinée. Installées dans l'espace public, les œuvres inspirées de la BD transforment ces lieux, leur insufflant dynamisme et fantaisie. Elles deviennent souvent de véritables points de repère, attirant les passants et créant un sentiment d'appartenance à une communauté. L'interactivité du street art et des graffitis, combinée à l'imagerie familière et appréciée des bandes dessinées, rend ces œuvres particulièrement efficaces pour captiver un large public, des amateurs d'art avertis aux simples passants.

Orientations futures de la bande dessinée dans le street art et le graffiti

Avec l'évolution constante du street art et du graffiti, les éléments de la bande dessinée sont appelés à se réinventer. Grâce aux progrès technologiques et à l'évolution des tendances culturelles, les artistes rivalisent d'ingéniosité pour intégrer l'imagerie de la BD à leurs œuvres. Il peut s'agir de supports numériques, d'installations interactives ou de collaborations transmédias mêlant univers de la BD, du street art et autres formes d'art visuel et performatif. Ce dialogue permanent entre la BD et le street art promet un avenir dynamique aux deux disciplines, offrant d'innombrables possibilités d'expression créative et de commentaire culturel.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte