Émotion

436 produits

  • Celine Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Reproduction giclée Céline par Bec Winnel

    Estampe giclée Céline par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre de 12 x 13 pouces représentant une femme pâle avec une fleur dans les cheveux. La beauté éthérée de Céline par Bec Winnel L'estampe giclée intitulée « Céline », de l'artiste australienne Bec Winnel, est un chef-d'œuvre à la croisée du portrait traditionnel et du pop art urbain. Cette édition limitée, composée de seulement 25 exemplaires signés et numérotés, mesure 29 x 33 cm et captive le regard par la délicate représentation d'une femme au teint pâle, ornée d'une fleur dans les cheveux, un motif riche en symbolisme et empreint d'une douce introspection. Dans « Céline », Bec Winnel adopte une approche intimiste du portrait. Le visage pâle du sujet et les douces nuances rosées de ses cheveux offrent un contraste saisissant et pourtant tendre avec l'univers audacieux et souvent exubérant du pop art urbain et du graffiti. La fleur, symbole intemporel de la beauté éphémère de la nature, est rendue avec une telle minutie qu'elle semble murmurer des histoires sur la fugacité de la vie. Bien qu'ancrée dans les techniques des beaux-arts, l'œuvre communique l'essence même du street art par sa force émotionnelle et son accessibilité. L'impression giclée garantit une reproduction fidèle de chaque nuance des délicats dessins au crayon et au pastel de Winnel, faisant ainsi ressortir les subtiles variations de couleurs et de détails. Ce procédé de reproduction de haute qualité démocratise l'art, s'inscrivant dans l'esprit du Street Pop Art qui vise à rendre l'art accessible à un public plus large, au-delà des galeries et des collections privées. Bec Winnel et la scène artistique contemporaine Bec Winnel, bien que peut-être moins connue que certains artistes de rue, s'est forgée une place de choix sur la scène artistique contemporaine grâce à son style unique, mêlant réalisme et fantaisie. Son œuvre met souvent en scène des femmes plongées dans une profonde contemplation, entourées d'éléments naturels qui soulignent leur lien avec l'environnement et les cycles de la vie et de la mort. Ce lien fait écho aux préoccupations thématiques du Street Pop Art, qui explore fréquemment le dialogue entre le paysage urbain et la nature. « Céline » offre une pause poétique dans l'effervescence du monde du street art, invitant le spectateur à contempler la sensibilité humaine. Le tirage en édition limitée confère à l'œuvre une dimension exclusive, tout en permettant à l'artiste de Winnel de transcender le fossé entre le monde de l'art élitiste et la dimension démocratique du street art. En proposant une version sur papier d'art de son œuvre, elle invite un public plus large à s'approprier son art et à l'intégrer à leur propre espace. Le charme de « Céline » réside dans sa capacité à évoquer une beauté éthérée et une vulnérabilité touchante, des qualités souvent occultées par l'effervescence des espaces où s'expriment généralement le street art et le graffiti. L'œuvre reflète les aspects plus intimes et introspectifs de l'expérience humaine, à l'instar d'une fresque murale dissimulée dans un coin tranquille d'une rue animée. La force de « Céline » tient à l'invitation subtile qu'elle adresse au spectateur : ralentir, apprécier la beauté du silence et songer à la profondeur de l'expérience humaine. Le choix de Winnel de représenter une femme dans un moment de vulnérabilité est une prise de position puissante au sein du street art, souvent dominé par des thèmes plus exubérants et agressifs. Alors que « Celine » trouve sa place auprès des collectionneurs et des amateurs d’art, son récit se poursuit, toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’en 2014. Il témoigne des possibilités de convergence entre les beaux-arts et le street art, et de la force de la beauté et de la vulnérabilité dans un monde souvent dur et impitoyable. À travers son art, Bec Winnel contribue à l’évolution du street art et du graffiti, veillant à ce que ce récit demeure aussi diversifié et complexe que l’expérience humaine elle-même.

    $163.00

  • Cafe Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Cafe Blotter Paper Archival Print par El Pez

    Papier buvard Cafe Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Pez, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté. « Cafe Blotter Paper » est une œuvre d'art en édition limitée, pleine de vie, signée Pez, reconnu pour son approche vibrante et fantaisiste du street art pop. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, sorti le 19 avril 2021, il illustre parfaitement la fusion entre la culture pop et le mouvement artistique psychédélique souvent associé aux œuvres inspirées par le LSD. L'œuvre mesure 19 x 19 cm, un format qui rappelle les dimensions traditionnelles du buvard. On y retrouve les personnages et motifs emblématiques de Pez : des figures joyeuses aux traits exagérés, évoluant dans un environnement dynamique et coloré. Leurs facéties se détachent sur un fond pastiche d'éléments psychédéliques et pop art, clin d'œil à l'univers des cafés. Chaque buvard est perforé à la main par Zane Kesey, ce qui garantit que, malgré l'appartenance de chaque tirage à une série limitée, de légères variations peuvent exister d'une pièce à l'autre, contribuant ainsi à l'unicité et à la valeur de collection de l'œuvre. Le processus méticuleux de perforation à la main rend non seulement hommage à l'histoire du buvardage, mais confère également à l'œuvre une qualité artisanale très prisée dans le monde du street art et du graffiti. Le « Cafe Blotter Paper » de Pez capture l'essence même de l'esprit ludique et irrévérencieux du street art, procurant au spectateur un sentiment de joie et de nostalgie. Cette œuvre témoigne de la capacité de l'artiste à transformer un support conventionnel en un véritable terrain d'expression créative, illustrant comment le street art et la culture pop peuvent s'unir pour créer des œuvres à la fois visuellement saisissantes et culturellement significatives. Cette œuvre est un vibrant témoignage de l'innovation et de l'énergie du street art contemporain.

    $352.00

  • Vacancy Giclee Print by Meagan Magpie Rodgers

    Meagan Magpie Rodgers Impression jet d'encre vacance par Meagan Magpie Rodgers

    Œuvre d'art Vacancy, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Meagan Magpie Rodgers. 80 tirages giclée 12”x20” signés et numérotés sur papier beaux-arts.

    $218.00

  • Secret Romance 13 HPM Silkscreen Print by Greg Gossel

    Greg Gossel Secret Romance 13 HPM Sérigraphie par Greg Gossel

    Romance secrète 13 HPM Œuvre unique en son genre, technique mixte, sérigraphie, acrylique, collage et peinture en aérosol, sur papier beaux-arts, par l'artiste pop moderne Greg Gossel. Œuvre d'art unique HPM, signée et numérotée, édition limitée à 15 exemplaires (2022). Format : 30,5 x 30,5 cm. Technique mixte, sérigraphie. Édition limitée à 15 exemplaires.

    $503.00

  • Sing It One More Time Archival Print by William Schaff

    William Schaff Sing It One More Time Archival Print par William Schaff

    « Chantez-le, une fois de plus », tirages d'art en édition limitée sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², réalisés par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop William Schaff. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et datée, 2013. Format : 7x5. « Sing It, One More Time » de William Schaff est une œuvre poignante qui capture la force narrative évocatrice propre au street art et au graffiti. Tirages d'art en édition limitée, réalisés sur papier d'art blanc naturel 290 g/m², au format 18 x 13 cm, ces estampes pigmentaires d'archives en édition limitée présentent un récit profondément émouvant, porté par le trait précis et la composition réfléchie de Schaff. Cette édition, limitée à 50 exemplaires signés et datés de 2013, témoigne de la maîtrise de Schaff dans la création d'œuvres qui expriment la condition humaine. L'œuvre met en scène deux personnages centraux, l'un semblant murmurer à l'oreille de l'autre, des rubans portant des inscriptions implorant une dernière chanson, symbole d'unité et de souvenir. Le cœur rouge sur la manche du personnage qui murmure symbolise la passion et la sincérité qui animent ces mots. Parallèlement, la phrase « Une fois pour tous ceux qui ont été laissés pour compte » confère à l'œuvre une dimension d'inclusion et de compassion. La capacité de Schaff à exprimer des émotions complexes à travers des images simples mais puissantes distingue son œuvre dans l'art contemporain. Son choix de matériaux écologiques, un papier beaux-arts fabriqué à partir de fibres de bambou et de coton, s'inscrit dans la tradition du street art, soucieux de l'environnement et du développement durable. La texture naturelle du papier complète la qualité organique de l'image, ancrant l'œuvre dans une réalité tactile à laquelle les spectateurs peuvent s'identifier. Cette attention portée au choix des matériaux témoigne de l'engagement de Schaff envers son art et les principes fondamentaux du street art et du graffiti : authenticité, connexion et création responsable. « Sing It, One More Time » transcende le visuel pour évoquer un sentiment de solidarité et d'humanité partagée. C'est un appel vibrant à se souvenir de ceux qui ont été oubliés et à donner la parole aux sans-voix. À travers cette estampe, Schaff contribue à l'histoire du street art comme un médium qui embellit les espaces et véhicule des messages forts qui résonnent auprès de personnes de tous horizons. Cette œuvre témoigne du rôle de Schaff en tant qu'artiste qui fait le lien entre les mondes de la musique, de la culture et des arts visuels, créant des œuvres qui restent gravées dans la mémoire longtemps après le premier regard.

    $67.00

  • Emotions Orange HPM Stencil Silkscreen Print by Lady Aiko

    Aiko Sérigraphie au pochoir Emotions Orange HPM par Lady Aiko

    Émotions - Pochoir orange, sérigraphie bicolore en édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste Aiko, œuvre d'art pop contemporaine. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée à la main au pochoir, édition 2020. Dimensions de l'œuvre : 20 x 24 pouces. « Entre hommes et femmes, le débat sur l'égalité dure depuis longtemps, et la situation est sans doute bien plus confortable aujourd'hui. De plus, les nouvelles générations semblent avoir des idées plus pertinentes. Le sujet a beaucoup évolué depuis l'époque de nos grands-parents, voire même avant. Pourtant, les femmes et les minorités sont toujours confrontées à des obstacles que nous devons les aider à surmonter : l'éducation, l'emploi et la santé. J'espère que chacun aura la possibilité de vivre dignement et que chacun pourra saisir sa chance. » – AIKO Le paysage artistique contemporain s'enrichit des créations captivantes de l'artiste Aiko, et parmi son œuvre, « Emotions - Orange Stencil » témoigne de sa maîtrise du pop art. Cette sérigraphie bicolore en édition limitée, réalisée avec minutie sur un papier d'art de qualité supérieure, illustre avec éclat le mélange unique de pop art, de street art et de graffiti propre à Aiko. Datant de 2020, cette pièce authentique est signée par l'artiste et fait partie d'une édition limitée spéciale, réalisée au pochoir à la main, et limitée à 20 exemplaires. Son format généreux de 20 x 24 pouces (51 x 61 cm) met en valeur chaque détail, invitant le spectateur à s'immerger dans sa profondeur. L'œuvre d'Aiko véhicule souvent des récits poignants, et « Emotions - Orange Stencil » ne fait pas exception. Vibrante de couleurs et d'émotions, elle invite à une réflexion sur l'évolution du débat sur l'égalité des genres. Aiko reconnaît les progrès accomplis ces dernières années et observe les perspectives prometteuses des nouvelles générations. Pourtant, son œuvre nous rappelle aussi les défis persistants auxquels sont confrontées les femmes et les minorités, notamment dans des domaines comme l'éducation, l'emploi et la santé. Dans « Émotions – Pochoir orange », Aiko exprime un espoir, partagé par beaucoup : que les chances d'une vie équitable deviennent universellement accessibles, permettant à chacun de profiter pleinement de chaque jour. Cette œuvre est bien plus qu'un simple spectacle visuel ; elle incarne un appel à la réflexion et au changement de société, résonnant dans les couloirs vibrants de l'art contemporain.

    $1,099.00

  • Saved by Seagulls Letterpress Print by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Sauvé par Seagulls Letterpress Print par Dan Christofferson- Beeteeth

    Sauvé par les mouettes, estampe typographique en édition limitée, tirée à la main en 3 couleurs sur papier d'art, par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art.

    $217.00

  • American Expression Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie d'expression américaine par Denial - Daniel Bombardier

    Édition limitée American Expression, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier d'art French Speckletone 300 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2000, il adopte le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent d'admettre. Depuis, il mène une campagne mondiale d'art urbain, avec plus de 500 000 autocollants, affiches et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Conçu comme un moyen de promouvoir l'absurde, DENIAL remet également en question les notions traditionnelles de graffiti et d'art public par ses subversions visuelles audacieuses et souvent satiriques. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.

    $385.00

  • Primer V Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot Primer V Archival Print par Dave Pollot

    Primer V, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier chiffon velours mat 315 g/m², par Dave Pollot, artiste de graffiti, de street art et de culture pop. Édition limitée à 100 exemplaires. Dimensions : 61 x 87 cm (marge de 5 cm incluse). Imprimé sur papier chiffon mat velours, 315 g/m². Signé et numéroté par l’artiste.

    $589.00

  • Work Well Together HPM Spray Paint Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Travaillez bien ensemble ! Peinture en aérosol HPM, sérigraphie par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie Captain America HPM Spray Paint par Mr. Brainwash - Thierry Guetta. Sérigraphie technique mixte sur papier d'art à bords frangés. Édition limitée. Œuvre d'art pop street art. Œuvre de 2018 signée, encadrée sur mesure, réalisée à la bombe aérosol et à l'acrylique, technique mixte, embellie par HPM. Dimensions : 48 x 36 cm. Style inspiré de Norman Rockwell : un garçon et une fille assis sur un banc, admirant un graffiti dans un style vintage classique, avec une profusion de couleurs vives à la bombe aérosol et des embellissements à la main. Cadre sur mesure orné, style antique martelé, couleur bronze. Dimensions : 48 x 60 cm. Norman Rockwell réinventé à travers le pop art urbain Dans un mélange évocateur de nostalgie américaine et de l'énergie brute du street art, Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, a créé une œuvre saisissante en 2018. Son « Captain America » témoigne du potentiel du Street Pop Art et du graffiti à transcender les époques et les genres stylistiques. Cette œuvre particulière marie l'innocence et la chaleur des représentations de la vie américaine par Norman Rockwell à l'expressivité vibrante et brute du graffiti, créant une juxtaposition à la fois stimulante et captivante. L'œuvre de Guetta est une sérigraphie sur papier d'art, rendue unique par ses techniques caractéristiques de peinture acrylique et de spray, rehaussées à la main. Elle représente un garçon et une fille assis sur un banc dans une pose vintage classique, rappelant les illustrations emblématiques de Rockwell. Cependant, au lieu d'un décor champêtre paisible, les enfants se détachent sur un foisonnement de graffitis colorés, symbolisant les courants artistiques sous-jacents du paysage urbain. Cette toile raconte une histoire de contrastes : l'intemporel et le moderne, le planifié et le spontané. Cette œuvre de Guetta est une réflexion sur la pérennité de certains symboles culturels et leur réinterprétation dans le contexte contemporain. Bien qu'inspirés d'une époque révolue, les sujets sont ancrés dans le présent grâce aux graffitis qui, avec une énergie débordante, recouvrent la toile. Dos au spectateur, les enfants semblent contempler les graffitis, symbolisant peut-être la réflexion de la nouvelle génération sur la place du street art dans la tradition artistique américaine. La technique Captain America de Guetta : une fusion de médiums La superposition des couches de peinture et l'utilisation stratégique de la couleur dans « Captain America » témoignent du talent de Guetta pour créer profondeur et mouvement. Les embellissements réalisés à la main confèrent à chaque pièce de cette série limitée un caractère unique et soulignent les contrastes de textures propres au Street Pop Art. Le cadre orné, de style martelé vieilli et de couleur bronze, évoquant ceux qui encadrent les œuvres traditionnelles de Rockwell, ajoute une touche d'ironie et interroge la valeur perçue et l'encadrement des formes d'art. À l'instar de nombreuses œuvres de Guetta, « Captain America » a suscité l'enthousiasme et de nombreux débats, alimentant les discussions sur les liens entre le street art et d'autres mouvements artistiques. En intégrant des sujets traditionnels à l'univers du graffiti, Guetta invite le spectateur à reconsidérer ses idées préconçues sur la légitimité et la beauté de l'art inspiré de la rue. Cette œuvre est une invitation à observer et à participer à l'évolution du Street Pop Art, qui continue d'influencer le monde de l'art en général. Valeur de collection et pertinence culturelle de l'art pop urbain et du graffiti La valeur de collection des œuvres de Guetta réside non seulement dans leur attrait esthétique, mais aussi dans leur capacité à saisir et à transmettre l'essence de la culture contemporaine. « Captain America » est un instantané du moment où le dynamisme et la pertinence du street art sont devenus incontestables aux yeux du monde. Posséder une telle œuvre, c'est posséder un fragment de l'esprit du temps, un souvenir de l'époque où le grand public a pleinement adopté le street art sans en altérer la force ni l'authenticité. En définitive, « Captain America » de Thierry Guetta est un hommage riche et complexe au pouvoir de l'art de transcender les frontières et de parler aux générations futures. C'est une célébration visuelle de la capacité unique du Street Pop Art et du graffiti à tisser ensemble les fils disparates du récit artistique américain. Tandis que Mr. Brainwash continue de marquer de son empreinte indélébile la scène artistique, des œuvres comme « Captain America » demeureront des témoignages vibrants d'une époque où la rue s'est affirmée pour conquérir les murs des galeries et les salles des institutions culturelles.

    $17,503.00

  • Vote Keep Hope & Freedom Alive Black & Gold Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent. Illustration noire et or de Cleon Peterson

    Vote Keep Hope & Freedom Alive Sérigraphie en noir et or de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Édition limitée à 80 exemplaires par Cleon Peterson Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie politique démocrate représentant une femme à cheval tenant un drapeau américain. Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent - Sérigraphie noire et or L'estampe sérigraphique « Votez pour que l'espoir et la liberté perdurent » (Black & Gold) de Cleon Peterson est un exemple saisissant de street art pop et de graffiti, fusionnant activisme politique et esthétique percutante. Créée en 2024, cette œuvre est une édition limitée à seulement 80 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. L'estampe mesure 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) et est imprimée sur un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m² aux bords frangés à la main, témoignant d'un savoir-faire exceptionnel. Le contraste entre le noir et l'or sublime son design audacieux, conférant élégance et force au puissant message d'espoir et de liberté véhiculé par l'œuvre. Le style emblématique de Cleon Peterson Cleon Peterson, né en 1973 aux États-Unis, est un artiste reconnu pour son langage visuel percutant et incisif. Son art explore les thèmes du conflit, de la résistance et du pouvoir social, souvent représentés par des compositions audacieuses et une palette restreinte. L'estampe « Vote Keep Hope & Freedom Alive Black & Gold » met en scène une femme à cheval brandissant le drapeau américain, symbole de résilience et de détermination. L'or, présent dans la composition, représente le triomphe et la gloire, tandis que le noir offre un contraste saisissant et ancré dans la réalité. Cette composition dynamique illustre la capacité de Peterson à fusionner commentaire politique et imagerie d'une grande force esthétique. Le rôle du pop art urbain et du graffiti dans l'activisme politique Le street art et le graffiti ont toujours été des vecteurs d'expression politique, ce qui leur confère une grande pertinence dans le paysage culturel et social actuel. Cette estampe capture l'esprit de l'engagement démocratique, invitant chacun à réfléchir à son rôle de citoyen actif dans la construction de l'avenir. La femme à cheval, symbole récurrent de pouvoir et de leadership, est représentée avec des lignes épurées et des détails minimalistes, mettant ainsi l'accent sur le symbolisme de l'action et du mouvement. Les touches dorées apportent une note festive, renforçant l'idée que voter est à la fois un privilège et un devoir. Savoir-faire et éditions limitées Le papier d'art Coventry Rag 290 g/m², à la finition frangée à la main, confère à l'estampe une qualité tangible, soulignant son statut d'objet de collection. Limitée à seulement 80 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre dégage une impression d'exclusivité tout en amplifiant son message politique. En fusionnant l'esthétique des beaux-arts avec l'accessibilité des influences de la culture urbaine et pop, Peterson crée un pont entre les univers artistiques. Son utilisation de la sérigraphie rappelle les traditions du Pop Art tout en embrassant l'énergie brute et urbaine associée au graffiti et au street art, assurant ainsi à cette œuvre une résonance auprès du public contemporain. Cette édition limitée se veut à la fois une déclaration visuelle et un appel à l'action, incarnant l'espoir et la liberté à travers le prisme de l'art moderne.

    $563.00

  • Anaheim Factory Old Skool 36 DX Size 12 Sneaker by Vans Shoes

    Vans Shoes Baskets Anaheim Factory Old Skool 36 DX Taille 12 par Vans Shoes

    Vans Anaheim Factory Old Skool 36 DX - Pointure 12 - Chaussures rares, édition limitée, pièce de collection. La Old Skool 36 DX Anaheim Lips rend hommage à notre première usine Vans à Anaheim, en Californie, en reprenant des détails de la Old Skool originale et en offrant un confort modernisé grâce à des semelles intérieures Ortholite® améliorées. La Old Skool 36 DX Anaheim Lips arbore également des détails rétro tels que le numéro de modèle et la palette de couleurs d'origine, des imprimés réédités, une bande de renfort plus brillante, des lacets en coton, une doublure en toile d'origine et une empeigne en daim et textile pour un look authentique.

    $84.00

  • Cruelty Is the Message Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Œuvre d'art Format 44x14 Impression sérigraphique. Déchiffrer la palette rouge : « La cruauté est le message » par Cleon Peterson La sérigraphie « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson déploie un récit visuellement saisissant, imprégné des contrastes marqués du pop art urbain et de l'esprit rebelle du graffiti. Sortie en 2024, cette édition limitée rejoint le panthéon des œuvres de Peterson, reconnu pour sa représentation sans concession de la violence, du pouvoir et du chaos. L'œuvre, d'un format imposant de 112 x 35,5 cm, témoigne de l'exploration sans relâche par Peterson des courants sous-jacents de la société, minutieusement réalisée à la main sur un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m². L'interprétation vivante de Peterson sur la dynamique sociétale Cette série limitée à seulement 125 exemplaires est une collection exclusive où chaque estampe est signée et numérotée, soulignant la valeur et le caractère de collection de l'œuvre de Peterson. Avec ses teintes rouges et noires audacieuses, cette édition plonge le spectateur dans un univers tumultueux où conflit et turbulence sont les thèmes dominants. Le rouge, souvent associé au danger, à la passion et à l'agressivité, vibre dans toute la composition, renforçant l'impact des luttes et des confrontations représentées. Le choix par Peterson du papier Coventry Rag de haute qualité sublime la sérigraphie, un médium traditionnellement lié à l'art contemporain et à la production de masse, brouillant davantage les frontières entre l'art de galerie et l'expression urbaine. Les bords frangés à la main confèrent à chaque estampe une touche unique, suggérant la nature personnelle de l'art urbain malgré le caractère limité de l'œuvre. La résonance culturelle de l'œuvre de Peterson « Cruelty Is the Message Red » dresse un miroir à la société qu'elle critique, révélant la capacité de Peterson à naviguer entre l'art comme vecteur de plaisir esthétique et l'art comme outil de commentaire profond. L'envergure et la réalisation de cette œuvre l'inscrivent pleinement dans le discours du pop art urbain, qui invite souvent les spectateurs à se confronter à des réalités dérangeantes et à s'interroger sur les messages sous-jacents véhiculés par une imagerie crue et sans concession. À travers son langage visuel singulier, Peterson ne se contente pas de relater les aspects les plus sombres du comportement humain, mais suscite également une réflexion sur la nature cyclique de la domination et de la soumission, du contrôle et de la révolte. Son œuvre résonne avec l'air du temps et les problématiques sociales contemporaines, rappelant avec force la lutte permanente contre l'oppression et l'injustice. « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson est une œuvre marquante du pop art urbain et du graffiti. Elle affirme avec audace la vision de l'artiste, offrant un récit aussi percutant que complexe. Cette sérigraphie confirme la réputation de Peterson comme figure majeure de l'art moderne. Elle continue de provoquer, d'interpeller et d'inspirer le public, réaffirmant le pouvoir des arts visuels à saisir et à questionner les dynamiques de pouvoir au sein de la société.

    $1,787.00

  • BMOmg Giclee Print by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky BMOmg Giclee Print par Brandon Sopinsky

    BMOmg Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Brandon Sopinsky. Édition limitée signée 2011

    $134.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La Tempête, sérigraphie de Cleon Peterson

    Sérigraphie « La Tempête » de Cleon Peterson, imprimée à la main en une couleur sur papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², édition limitée. 2021. Signée par Cleon Peterson et numérotée. Édition limitée à 30 exemplaires. Œuvre d'art de 24 x 30 pouces. Sérigraphie publiée par Louis Buhl & Co. Signée, datée et numérotée au crayon sur le bord inférieur. L'essence provocatrice de La Tempête dans le pop art urbain Dans la riche palette du street art, rares sont les œuvres qui suscitent un commentaire social aussi percutant que « La Tempête » de Cleon Peterson. Cette sérigraphie artisanale, imprimée sur le somptueux papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², est une création en édition limitée qui explore en profondeur la dissonance de la nature humaine et les conflits de société. Réalisée en 2021, cette pièce fait partie d'une série limitée à seulement 30 exemplaires, chacun signé par Peterson et numéroté. Mesurant 61 x 76 cm, « La Tempête » impose sa présence, captivant le regard et l'esprit et invitant à un dialogue essentiel à l'esprit du street art et du graffiti. L'œuvre de Peterson n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un véritable coup de poing visuel, direct et sans concession dans sa représentation des aspects les plus sombres de l'humanité. « La Tempête » témoigne de cette audace sans bornes, présentant une dichotomie du noir et blanc qui transcende la couleur, explorant les dualités du pouvoir et de la sujétion, de l'ordre et du chaos. La sobriété de la palette monochrome est un choix délibéré, reflétant la division tranchée des structures sociales que Peterson critique souvent à travers son art. L'absence de couleur est un silence stratégique, permettant au récit de domination et de résistance de résonner plus fortement auprès du public. Le pop art urbain et ses dialogues sur la toile de béton Le pop art urbain, genre sous lequel « La Tempête » trouve naturellement sa place, n'est pas qu'une simple expression artistique : c'est un dialogue gravé sur le béton de l'espace public. Peterson transpose ce dialogue sur le papier d'art de qualité supérieure, faisant entrer la brutalité de la rue dans les galeries et les collections des amateurs d'art. Cette transition n'est pas seulement physique ; c'est une migration d'idées, un mouvement qui amène les vérités brutes et souvent dérangeantes du graffiti dans un espace propice à la contemplation et au débat. L'attrait de « La Tempête » est amplifié par sa rareté. Dans le monde de l'art, la valeur d'une œuvre est souvent liée à sa rareté. Une édition limitée à 30 exemplaires garantit que seuls quelques privilégiés pourront acquérir ce fragment tangible de la vision de Peterson. Le processus méticuleux de tirage manuel de chaque estampe et le choix d'un papier haut de gamme transforment « La Tempête » d'une simple reproduction de street art en une pièce de collection d'une grande importance culturelle. La collaboration avec Louis Buhl & Co. pour la publication prolonge ce récit, lui conférant une aura de prestige et assurant la pérennité de l'œuvre d'art au sein des cercles du grand art. Le défi lancé par Cleon Peterson au téléspectateur « La Tempête » est un défi lancé par Cleon Peterson. C'est un gant jeté aux pieds de la société, invitant le spectateur non seulement à observer, mais aussi à s'interroger sur les thèmes sous-jacents de conflit et de contrôle. Le dialogue initié par cette œuvre est caractéristique du pop art urbain et du graffiti, médiums utilisés depuis longtemps pour exprimer des opinions sociales et politiques. L'engagement de Peterson envers ces thèmes est inébranlable, et sa capacité à les transmettre par la sérigraphie témoigne de son talent d'artiste et de sa compréhension de son rôle de provocateur dans le monde de l'art. En conclusion, « La Tempête » de Cleon Peterson est une œuvre marquante qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti par son audace thématique et son impact visuel. Cette sérigraphie artisanale sur papier d'art, limitée à trente exemplaires, transcende les frontières du street art traditionnel pour intégrer le monde des beaux-arts, tout en conservant la spontanéité et la force expressive qui définissent le genre. C'est une œuvre qui fait le lien entre la nature éphémère du graffiti et l'impact durable des beaux-arts, un pont que Peterson emprunte avec une habileté remarquable et une honnêteté audacieuse.

    $4,376.00

  • Slippery Sundae Giclee Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Impression sérigraphique giclée « Slippery Sundae » par Buff Monster

    Œuvre d'art Slippery Sundae, édition limitée, impression giclée et sérigraphie 1 couleur sur papier d'art Bright Moab Entrada, par l'artiste moderne Buff Monster. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2009. Dimensions de l'œuvre : 32 x 32 cm. L'œuvre « Slippery Sundae » de Buff Monster est un exemple frappant de pop art contemporain, fusionnant l'esthétique du street art et la technique reconnue de la sérigraphie. Réalisée en 2009, cette pièce en édition limitée à 25 exemplaires signés et numérotés illustre parfaitement le style iconique de Buff Monster. Mesurant 81 x 81 cm, l'œuvre offre un support généreux à la vision à la fois ludique et subversive de l'artiste. Le travail de Buff Monster est réputé pour son utilisation vibrante des couleurs et ses personnages fantaisistes, souvent inspirés par les paysages fondants des glaces et les mondes imaginaires qu'elles peuplent. Dans « Slippery Sundae », l'artiste utilise un procédé de sérigraphie monochrome sur papier Bright Moab Entrada Fine Art, permettant une grande précision des détails et une texture riche et tactile. Ce papier a été choisi pour sa capacité à restituer l'éclat des nuances de rose et le contraste graphique des éléments en niveaux de gris, signature de l'art de Buff Monster. L'impression giclée garantit une reproduction fidèle de chaque œuvre, capturant chaque nuance de l'original. Cette œuvre reflète la fascination de Buff Monster pour la juxtaposition du lumineux et du sombre, du doux et du troublant. Ce thème, récurrent dans son œuvre, se manifeste par le tsunami rose bonbon qui submerge des personnages insouciants et joyeux. Avec cette pièce, Buff Monster aborde les thèmes de l'excès et de ses conséquences souvent négligées, le tout dans un format visuel d'une mignonnerie trompeuse. « Slippery Sundae » est non seulement une pièce captivante pour toute collection de pop art, mais aussi le reflet de l'influence grandissante du street art sur la culture visuelle contemporaine. Grâce à cette édition limitée, Buff Monster fait le lien entre ses débuts dans le street art et l'exclusivité des beaux-arts, permettant aux collectionneurs et amateurs d'art d'acquérir une œuvre issue de cette fusion. L'œuvre incarne le parcours de l'artiste à travers le monde de l'art – de la nature éphémère du graffiti de rue à l'impact durable des estampes d'art.

    $1,341.00

  • Work Well Together Cyan Spray Paint Can Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Travaillez bien ensemble. Sculpture en bombe de peinture cyan par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Travaillez bien ensemble - Sculpture en bombe de peinture cyan en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de rue, graffeur et légende de la culture pop Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée 2020, signée et numérotée, à 150 exemplaires. Format de l'œuvre : 3 x 8 pouces. Signée par empreinte digitale et numérotée, avec coffret de présentation personnalisé. Pièce de collection ultra rare et exceptionnelle : Mr Brainwash – Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d’art réalisée à la bombe de peinture.

    $504.00

  • An Act of Faith HPM Acrylic Spray Paint Silkscreen Print by Faile

    Faile Un acte de foi Peinture acrylique en aérosol HPM Impression sérigraphique par Faile

    Un acte de foi. Sérigraphie à la peinture acrylique en aérosol HPM par Faile Screen Print sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop urbain. 2025 Signée et numérotée Peinture aérosol, encre et peinture acrylique HPM, édition limitée à 24 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 25 x 38 Un acte de foi par échec « An Act of Faith » est une sérigraphie multiple peinte à la main, créée par le collectif d'art urbain Faile et réalisée en 2025 en édition limitée à 24 exemplaires. Chaque estampe mesure 63,5 x 96,5 cm et est signée et numérotée individuellement. L'œuvre est une tapisserie visuelle hybride, construite à l'aide d'encre sérigraphique, de peinture aérosol et d'embellissements acryliques réalisés à la main sur papier d'art. Ses images saisissantes et ses vignettes textuelles inspirées de la bande dessinée présentent une critique nuancée des médias, de l'identité de genre et de la construction de la perception de soi. Cette pièce s'inscrit dans la continuité du travail de Faile, qui consiste à transformer des visuels publicitaires vintage en puzzles visuels complexes interrogeant la culture populaire. Iconographie et pouvoir satirique « An Act of Faith » présente une esthétique puisant ses racines dans les bandes dessinées pulp du milieu du XXe siècle, revisitée avec une ironie moderne et un commentaire subversif. L’image centrale montre un homme se contemplant dans un miroir de cabine d’essayage, entouré de reflets fragmentés de femmes, d’un loup et de références désincarnées à la culture pop. La phrase « Qui suis-je ? Je ne sais pas qui est le vrai Faile » renforce la distorsion identitaire qui imprègne l’œuvre. Chaque personnage est stylisé par des contours marqués, des aplats de couleurs saturées et un travail au pinceau méticuleux ajouté après la sérigraphie, transformant l’uniformité du procédé en une collection de variantes uniques. Faile, duo formé par Patrick McNeil et Patrick Miller, a débuté sa collaboration au début des années 2000 aux États-Unis. Leurs projets utilisent souvent une iconographie trouvée, une typographie commerciale et une esthétique nostalgique pour questionner le consumérisme, la masculinité et la production de masse. Cette estampe prolonge cette démarche par sa satire des médias de masse, avec des phrases telles que « L’art qui respecte votre intelligence » et « L’histoire la plus déroutante que vous ayez jamais vue ». Ces slogans imitent les publicités de bandes dessinées vintage, mais sont réappropriés pour critiquer la culture visuelle. Procédé d'impression et technique HPM L'œuvre « An Act of Faith » est imprimée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, caractéristique du Pop Art et inspirée des techniques de reproduction commerciale popularisées par des artistes comme Andy Warhol. Faile se distingue toutefois par l'utilisation de la technique HPM (Hand-Painted Multiple). Chaque pièce est rehaussée de couches de peinture acrylique et de peinture en aérosol après impression, ce qui lui confère un fini vibrant et texturé. Ce procédé garantit l'unicité de chaque œuvre, brouillant ainsi la frontière entre estampe et peinture. Commentaire culturel dans l'art urbain pop et le graffiti L'œuvre de Faile se situe au confluent des beaux-arts, de la dégradation urbaine et de la critique de la société de consommation. « An Act of Faith » reprend le format d'une couverture de bande dessinée et le réinterprète en une réflexion sur l'authenticité, la perception et l'identité médiatisée. Elle interpellait le spectateur sur la question de savoir qui contrôle le récit de la culture visuelle : les artistes, les entreprises ou les consommateurs. Mêlant esthétique nostalgique et réalisme brut du street art, cette œuvre illustre la convergence entre les racines contestataires du graffiti et la critique accessible du pop art. Intégrée à la série limitée de 2025, elle témoigne de l'évolution du street art vers un dialogue digne des musées, tout en conservant ses racines dans la perturbation de l'espace public et la satire culturelle.

    $5,500.00

  • Wake From Your Sleep Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie « Réveil en douceur » de Cleon Peterson

    Sérigraphie « Wake From Your Sleep » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2023 Signée et numérotée Édition limitée à 100 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 24x24 Sérigraphie. La vision saisissante de « Wake From Your Sleep » par Cleon Peterson « Wake From Your Sleep » est une sérigraphie saisissante de Cleon Peterson. Elle capture l’intensité et la puissance brute inhérentes au sujet et au médium. Cette édition limitée de 100 exemplaires, signée et numérotée, éditée en 2023 (61 x 61 cm), est imprimée sur un papier d’art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, réputé pour sa capacité à restituer des couleurs éclatantes et des images d’une grande netteté. Contraste et confrontation dans le papier d'art Le choix du support par Peterson est délibéré : le papier beaux-arts Coventry Rag offre une toile à la fois brute et résistante, idéale pour les contrastes saisissants et le sujet controversé de « Wake From Your Sleep ». Les bords frangés du papier évoquent la dimension tactile du street art, où la rugosité et l’imperfection font partie intégrante de l’esthétique et du message. La robustesse du papier contribue à la pérennité de l’estampe, garantissant ainsi que l’impact visuel de l’œuvre reste intact au fil du temps. Un message clair à travers l'art de la sérigraphie L'œuvre de Peterson aborde souvent les thèmes du chaos, des luttes de pouvoir et des structures sociales, et « Wake From Your Sleep » ne fait pas exception. L'utilisation saisissante du rouge et du noir souligne la tension et le dynamisme qui caractérisent la pièce. Ce récit visuel percutant plonge le spectateur dans un univers conflictuel et l'incite à se confronter aux vérités dérangeantes concernant le pouvoir et ses abus. Cette œuvre illustre la convergence entre le pop art urbain et le graffiti, où la profondeur des fondements conceptuels égale la force de l'impact visuel. « Wake From Your Sleep » n'est pas qu'une simple déclaration ; c'est un sujet de conversation, un catalyseur de réflexion et de réaction. « Wake From Your Sleep » de Cleon Peterson est une œuvre monumentale du street art contemporain. Elle capture l'essence même du pouvoir de ce mouvement à communiquer au-delà des mots, utilisant l'esthétique du street art pour explorer les complexités de la condition humaine. Dans cette estampe, l'œuvre de Peterson fait écho aux voix de la rue, invitant les spectateurs non seulement à être témoins, mais aussi à s'engager dans le drame social qui se déroule.

    $951.00

  • Picnic Unique HPM Stencil Print by Mad

    Mad Picnic Unique HPM Stencil Print par Mad

    Édition limitée Picnic, pochoir peint à la main et orné à la main sur papier de base Prolux 300 g/m² par MAD Graffiti Street Artist, art pop moderne. Impression au pochoir HPM unique Picnic par Mad Il a exposé ses œuvres uniques sur les murs et dans des galeries d'art de nombreux pays à travers le monde, notamment en Iran, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Norvège et en Turquie.

    $352.00

  • Signs Of The Crimes Seafoam Metal UV-Cured Print by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Impression métal vert d'eau « Signs Of The Crimes » par Ron English - POPaganda

    Signes des crimes - Impression encadrée Seafoam Art, impression d'archives à séchage UV sur panneau d'aluminium HD verni, œuvre d'art de l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.

    $371.00

  • Outlook Not So Good Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Perspectives pas si bonnes Impression d'archives par Luke Chueh

    Estampe d'archive Outlook Not So Good de Luke Chueh, édition limitée sur format MEDIUM, art moderne de graffiti pop et d'artiste de rue. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 75 exemplaires, 2025. Dimensions de l'œuvre : 18 x 22 pouces. Pigments d'archivage. Reproduction d'art d'un ours blanc regardant une boule magique 8. Mélancolie du pop art urbain à travers des icônes minimalistes « Outlook Not So Good » de Luke Chueh est un exemple magistral d'art urbain contemporain, mêlant pop art et graffiti. Cette œuvre, à la fois profondément personnelle et universellement parlant, est imprimée en édition limitée à 75 exemplaires, signés et numérotés, en 2025. Ce tirage d'art pigmentaire de qualité archive mesure 45,7 x 55,9 cm. Il représente l'emblématique ours blanc de Chueh, penché sur une boule magique noire, tandis que la phrase « Outlook Not So Good » (Perspectives insatiables) apparaît en lettres blanches éclatantes au-dessus de lui. Le personnage, impassible, tient la boule comme en quête de clarté ou de résolution, mais se heurte à l'incertitude – une métaphore artistique saisie avec une élégante précision. Style et symbolisme de Luke Chueh Luke Chueh, peintre installé à Los Angeles, aux États-Unis, est reconnu pour son talent à mêler souffrance personnelle et simplicité visuelle propre à la culture pop. Son œuvre combine l'esthétique de figures douces et expressives, presque caricaturales, à une profondeur psychologique brute. L'ours blanc est devenu sa signature : un être au visage inexpressif, souvent représenté dans des scènes chargées d'émotion ou surréalistes. L'utilisation de la boule magique, objet de consommation courant associé au hasard et au destin, ajoute à son travail une dimension iconographique culturelle qui fait écho à l'incertitude et à l'introspection contemporaines. Le contraste saisissant entre le fond bleu profond et les tons désaturés de l'ours et de la boule noire souligne la gravité émotionnelle de l'œuvre. Placement contextuel dans le pop art urbain moderne Alors que le Street Pop Art continue d'évoluer, des artistes comme Luke Chueh jouent un rôle crucial en repoussant ses limites émotionnelles. Tandis que nombre d'œuvres du genre privilégient la rébellion ouverte, la satire ou un chaos vibrant, l'esthétique de Chueh embrasse le calme, la vulnérabilité et une honnêteté psychologique. « Outlook Not So Good » rejoint le panthéon des œuvres visuelles percutantes qui, par la simplicité et la métaphore, expriment un sentiment générationnel d'aliénation, de frustration ou de contemplation existentielle. Le style de Chueh s'intègre avec aisance aussi bien aux murs des galeries qu'à la culture urbaine, fusionnant harmonieusement beaux-arts et expression urbaine. L'estampe fait écho à la tension entre lutte intérieure et immobilité extérieure – des caractéristiques présentes dans certaines des œuvres de graffiti et post-pop les plus emblématiques des vingt dernières années. Support, format et pertinence pour les collectionneurs Imprimée sur papier pigmenté de qualité archive, cette édition offre une fidélité et une longévité dignes d'un musée. La richesse des tons, alliée aux dégradés subtils qui caractérisent les coups de pinceau réalisés à la main par Chueh, est parfaitement préservée. Son format 45,7 x 55,9 cm lui confère une présence murale affirmée sans être imposante, la rendant idéale pour les collections privées axées sur l'art urbain, le pop art contemporain et le minimalisme émotionnel. Tirée à seulement 75 exemplaires signés, elle revêt une valeur considérable pour les collectionneurs, notamment les amateurs de l'œuvre de Chueh et de l'iconographie émotionnelle du graffiti moderne. « Outlook Not So Good » s'impose comme une contribution majeure au Street Pop Art et au graffiti, reflétant les tourments intérieurs que beaucoup traversent derrière des visages impassibles et des symboles familiers. La capacité de Luke Chueh à extraire l'émotion d'une composition minimaliste donne une fois de plus naissance à une œuvre intemporelle à l'impact durable.

    $400.00

  • Spread Love XXXIV Original Acrylic Spray Paint Painting by Snoeman

    Snoeman Spread Love XII Peinture acrylique originale en aérosol par Snoeman

    Achetez Spread Love- XII Original One of a Kind Acrylique et peinture en aérosol sur du papier d'art découpé à la main par le célèbre artiste de graffiti de rue Snoeman. 2022 Peinture originale signée Acrylique et aérosol sur papier d'art découpé à la main Taille : 19 x 24 pouces Sortie : 01 avril 2022 Spread Love 12

    $846.00

  • Orientations of the Night I Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Orientations de la Nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson

    Orientations de la nuit I Sérigraphie de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, œuvre d'art en édition limitée. 2025 Signée et numérotée Édition limitée à 50 exemplaires par Cleon Peterson Format de l'œuvre : 12x16 Impression sérigraphique. Orientations de la Nuit I par Cleon Peterson « Orientations of the Night I » est une sérigraphie de 2025 créée par l'artiste américain contemporain Cleon Peterson. Tirée à 50 exemplaires numérotés et signés sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, cette œuvre mesure 30,5 x 40,5 cm. Le contraste saisissant entre les figures noires et blanches sur un fond doré chatoyant témoigne de l'exploration constante par Peterson des thèmes de la domination, de la soumission et du conflit entre ordre et chaos. Reconnu pour son style à la fois dérangeant et élégant, Peterson crée un langage visuel intemporel et poétique, s'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti qui repoussent les limites politiques et psychologiques. Style visuel et structure symbolique L'estampe présente les figures emblématiques de Peterson, rendues en silhouettes plates aux courbes à la fois douces et agressives. Dans Orientations of the Night I, une silhouette noire et une silhouette blanche sont figées dans une pose visuellement intense et ambiguë, soulignant les rapports de force et la tension émotionnelle. Le fond doré contraste fortement avec les corps monochromes, accentuant la théâtralité et la charge symbolique de la scène. La composition saisit une impression de mouvement fluide et de lutte tout en conservant une structure rigide, presque classique. L'utilisation par Peterson du minimalisme, de la symétrie et d'une abstraction saisissante invite les spectateurs à s'interroger sur ce qu'ils voient et sur leur interprétation du conflit et de la vulnérabilité. Médium et production Réalisée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, cette estampe témoigne de la maîtrise méticuleuse de Peterson sur sa production. Le fond doré, superposé à des encres noir mat et blanc éclatant, est imprimé sur papier Coventry Rag, réputé pour sa qualité d'archivage et ses bords frangés. Ce choix de matériaux renforce non seulement l'impact visuel, mais aussi le lien historique entre les beaux-arts et la culture urbaine, où la sérigraphie a longtemps servi de support à la création d'affiches politiques, de fanzines et de messages inspirés du graffiti. Le tirage limité de cette œuvre la confère à l'univers du Street Pop Art et du graffiti, transformant une esthétique graphique en un objet d'art de collection. Le rôle de Cleon Peterson dans l'art urbain pop et le graffiti Né aux États-Unis, Cleon Peterson s'est forgé une voix visuelle singulière et engagée dans l'art contemporain. Son œuvre puise à la fois dans la composition classique et dans l'immédiateté brute du paysage urbain. Bien qu'il ne soit pas un graffeur au sens traditionnel du terme, sa pratique s'enracine dans l'esprit du street art, utilisant l'audace visuelle et la critique sociale pour interroger le pouvoir, la justice et le contrôle de la société. Ses figures apparaissent souvent dans des scénarios dystopiques où l'autorité et la résistance s'affrontent violemment. « Orientations of the Night I » incarne cette dualité, dépeignant une lutte à la fois psychologique, mythologique et institutionnelle. Cette œuvre reflète l'intérêt constant de Peterson pour l'exploration des systèmes de domination et la frontière ténue entre protection et oppression dans la vie moderne. Par sa technique précise et sa narration symbolique, Peterson continue de contribuer avec une force inébranlable au discours en constante évolution du Street Pop Art et du Graffiti.

    $450.00

  • May Mantas Thrive Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman May Mantas Thrive Giclee Print par Caia Koopman

    May Mantas Thrive, œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid, par l'artiste de graffiti pop culture Caia Koopman. « Que les raies manta prospèrent » de Caia Koopman, publié à l’occasion de la Journée mondiale des océans 2015. Édition limitée à 50 exemplaires (signés et numérotés). Tirage d’art giclée sur papier aquarelle italien pressé à froid de qualité archive, 61 x 46 cm. Imprimé par Paragon Press.

    $214.00

  • Hooray Coffee Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Hooray Coffee Sérigraphie par Nate Duval

    Hourra pour le café ! Sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par l'artiste Nate Duval. Édition limitée, œuvre d'art pop. Édition limitée signée de 2014, format 8x10 pouces.

    $27.00

  • Andrew Bird Hands of Glory Yellow Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Sérigraphie jaune Andrew Bird Hands of Glory par John Vogl

    Andrew Bird Hands of Glory - Yellow 2013 Music Limited Edition Gig Poster 2-Color Hand-Puled Silkscreen Print Artwork on Fine Art Paper by John Vogl.

    $134.00

  • Sale -15% Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy by Ron English- POPaganda

    Ron English- POPaganda Temper Tot Mad Lad Pose Art Toy par Ron English - POPaganda

    Temper Tot - Mad Lad Pose, figurine de collection en vinyle, édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Ron English - POPaganda. Figurine Ron English - POPaganda Temper Tot 25 cm : Pose du Garçon Fou. Le bébé en colère préféré de tous est de retour, plus grand et plus furieux que jamais ! Cette édition ouverte arbore le corps vert classique et le pantalon bleu. Ron English a inventé le terme POPaganda pour décrire son style unique, mélangeant références culturelles populaires et savantes, de la mythologie des super-héros aux icônes de l'histoire de l'art, le tout peuplé de ses nombreux personnages originaux, sans cesse enrichis.

    $264.00 $224.00

  • Together Silkscreen Print by John Vogl

    John Vogl Ensemble Sérigraphie par John Vogl

    Édition limitée Together, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par John Vogl, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 8 x 10 pouces. Couverture en papier Speckletone français, ornée de quatre écrans. Édition limitée à 180 exemplaires, signée et numérotée. Sortie le 28 novembre 2014.

    $103.00

  • Storm Queen Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson Storm Queen Blotter Paper Archival Print par Tara McPherson

    Papier buvard d'art en édition limitée Storm Queen, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Tara McPherson. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $450.00

  • Welcome To Paradise Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie « Bienvenue au paradis » par Buff Monster

    Sérigraphie « Bienvenue au Paradis » de Buff Monster, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2008. Œuvre d'art au format 18 x 24 pouces. Sérigraphie. La sérigraphie « Welcome to Paradise » de Buff Monster est un exemple vibrant de Street Pop Art et de graffiti, fusionnant l'énergie du street art et la fantaisie du pop art. Créée en 2008, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à seulement 100 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce de collection recherchée par les amateurs. Mesurant 45,7 x 61 cm, sa taille imposante lui permet d'habiller n'importe quel mur. Buff Monster est une figure emblématique de la scène street art, dont le travail se caractérise souvent par des couleurs vives, des lignes audacieuses et des personnages fantaisistes, autant d'éléments présents dans cette sérigraphie. Son style unique intègre des influences variées, notamment la culture japonaise et le graffiti classique. Cette diversité lui a valu un public fidèle et place son œuvre dans une place à part dans l'art contemporain. La sérigraphie artisanale est une technique traditionnelle et méticuleuse, garantissant l'unicité de chaque pièce avec de légères variations qui contribuent à son caractère et à son authenticité. Cette estampe sur papier d'art capture l'essence même de la vision artistique de Buff Monster. Ses couleurs et textures, minutieusement superposées, confèrent à l'œuvre une profondeur et une qualité tactile que les reproductions industrielles ne peuvent égaler. Œuvre de street art et de graffiti, « Welcome to Paradise » incarne l'esprit de la créativité urbaine et le brouillage des frontières entre art savant et art populaire. Elle témoigne de la capacité de l'artiste à transposer la spontanéité et la rébellion du street art dans le contexte des beaux-arts, préservant ainsi l'attrait brut du graffiti tout en l'élevant par un processus de création plus formalisé. Pour les collectionneurs et les amateurs, acquérir une telle pièce est un véritable plaisir visuel et un aperçu de l'histoire dynamique et en constante évolution de l'influence du street art sur la culture contemporaine.

    $563.00

  • Tumba Del Amor 16x20 Archival Print by Pooch

    Pooch Tumba Del Amor 16 x 20 Impression d'archives par Pooch

    Tumba Del Amor, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée 16x20 sur papier beaux-arts par Pooch, artiste de rue graffiti, art pop moderne.

    $159.00

  • Run Away Silkscreen Fine Art Print by D*Face- Dean Stockton

    D*Face- Dean Stockton Run Away Silkscreen Fine Art Print par D * Face - Dean Stockton

    Sérigraphie artisanale 10 couleurs « Run Away » sur papier à dessin Lambeth 370 g/m² par l'artiste recherchée D*Face, œuvre d'art pop en édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Dimensions de l'œuvre : 27,25 x 39,5 pouces (encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure). D*Face (né en 1978), Run Away, 2020. Sérigraphie en couleurs sur papier Lambeth Drawing Cartridge. 100,3 x 69,2 cm (feuille). Éd. 71/150. Signée et numérotée au crayon en bas. Publiée par la Stolen Space Gallery, Londres. La fusion du classique et du contemporain dans « Run Away » de D*Face D*Face, pseudonyme de l'artiste de rue britannique Dean Stockton, est depuis longtemps une figure incontournable du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre « Run Away », une sérigraphie artisanale en dix couleurs sur le prestigieux papier Lambeth Drawing Cartridge, est une pièce remarquable de son répertoire. Cette édition limitée, signée et numérotée, de 2020, illustre la volonté de l'artiste de fusionner l'énergie contestataire du street art avec le savoir-faire traditionnel de la gravure. Brillance technique et profondeur thématique dans « Run Away » Mesurant 100 x 69 cm, « Run Away » impressionne par son ampleur et la finesse de ses détails. L'œuvre capture un instant d'étreinte passionnée, mais les figures sont représentées avec des signes de dissolution, suggérant peut-être la nature éphémère de l'amour ou le caractère fugace des relations. La narration de l'œuvre est magnifiée par sa complexité visuelle : l'utilisation d'une palette de 10 couleurs confère à l'image une profondeur vibrante. Le choix du papier Lambeth Drawing Cartridge est essentiel à l'attrait de l'estampe. Reconnu pour son grammage élevé et sa qualité supérieure, ce papier constitue un excellent support pour la sérigraphie. Il permet un transfert d'encre net et une intensité de couleur que des papiers de moindre qualité ne pourraient offrir. Le papier Lambeth sublime les lignes audacieuses et les contrastes marqués de D*Face, garantissant à chaque tirage de cette édition limitée à 150 exemplaires la clarté et l'impact du dessin original. La place de D*Face au panthéon du pop art L'œuvre « Run Away » de DFace reflète la place de l'artiste dans le paysage du pop art. Né en 1978, DFace a été témoin de l'évolution du street art, d'une sous-culture à une forme d'expression artistique mondialement reconnue. Son travail aborde souvent la société de consommation, la célébrité et les rouages ​​du monde de l'art, autant d'éléments habilement tissés dans « Run Away ». Le style caractéristique de l'artiste mêle une esthétique inspirée de la bande dessinée à un regard critique sur la société moderne, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale et une présence dans les galeries du monde entier. « Run Away », éditée par la galerie Stolen Space à Londres, est une œuvre qui illustre la maîtrise de DFace sur son médium et son message. Elle invite à la réflexion sur la nature de l'amour moderne, les icônes de la culture pop et l'art de la sérigraphie. L'impact durable de « Fuir » dans l'art moderne L'œuvre « Run Away » de D*Face occupe une place de choix dans l'art moderne, faisant le lien entre l'expressivité brute du street art et la précision de la gravure d'art. Encadrée dans un grand cadre sur mesure avec passe-partout, elle est conçue pour marquer les esprits, qu'elle soit exposée en galerie ou dans une collection privée. L'utilisation du papier Lambeth Drawing Cartridge témoigne du respect de D*Face pour la qualité et la tradition, même s'il repousse les limites de l'art grâce à son style novateur et provocateur. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est un véritable artefact culturel qui capture l'esprit de notre époque. Avec « Run Away », D*Face contribue au débat actuel sur la place et la valeur du street art pop au sein du récit artistique global. Son travail, et notamment cette estampe remarquable, continuera d'être étudié et apprécié par tous ceux qui cherchent à comprendre l'interaction complexe entre l'art et la société au XXIe siècle.

    $6,564.00

  • New Wave Couple AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie AP New Wave Couple par Shepard Fairey - OBEY

    Sérigraphie New Wave Couple AP Dance Floor Riot par Shepard Fairey - OBEY Artist Proof, impression sérigraphique 1 couleur tirée à la main sur papier beaux-arts, édition limitée, œuvre d'art graffiti pop de rue. Épreuve d'artiste AP 2011, signée et marquée AP, édition limitée, format 13x13 Bien avant de connaître les galeries d'art ou même le street art, j'étais fasciné par les pochettes d'albums, ne serait-ce que parce qu'elles représentaient visuellement la musique des disques que j'adorais. Les pochettes d'albums évoquaient une association euphorique avec l'écoute. La plupart de mes premiers t-shirts faits maison étaient des pochoirs inspirés des pochettes d'albums punk… J'ai beau adorer l'art et essayer de me convaincre de son importance dans la société, force est de constater que la musique est bien plus captivante et touche bien plus profondément les cœurs et les esprits… Mais je suis un populiste et je vois les choses ainsi : même si je ne joue pas d'instrument, je vais m'éclater ! Avec mon art, j'essaie de capturer cette même énergie et cet esprit qui rendent la musique si puissante et démocratique. REVOLUTIONS est un hommage à toute la musique et aux œuvres d'art qui m'ont inspiré au fil des ans. – Shepard Fairey New Wave Couple AP par Shepard Fairey : Un hommage visuel à la musique et au pop art urbain L'épreuve d'artiste sérigraphique « The New Wave Couple » de Shepard Fairey est un vibrant hommage à la fusion de la musique, de la mode et des mouvements culturels. Sortie en 2011, cette édition limitée mesure 33 x 33 cm et est imprimée à la main selon un procédé de sérigraphie monochrome. Signée et estampillée « Épreuve d'artiste », cette œuvre est une pièce de collection rare qui illustre le talent de Fairey pour fusionner l'esthétique audacieuse du pop art et du graffiti avec l'énergie dynamique des sous-cultures musicales. Ce motif met en scène un couple élégant, vêtu de tenues d'inspiration mod, incarnant la confiance et le style caractéristiques de l'ère new wave. Leurs vêtements à damier et leurs postures affirmées expriment un sentiment de rythme et de rébellion, sublimé par des notes de musique fluides qui relient les personnages à la composition d'ensemble. Le motif complexe de la bordure, associé à des lignes graphiques épurées, crée une œuvre visuellement dynamique qui rend hommage à l'esprit vibrant et novateur de cette époque. Cette estampe, issue de la série Revolutions de Fairey, célèbre l'impact culturel de la musique et son pouvoir narratif visuel. La musique comme muse dans le pop art urbain Shepard Fairey a toujours considéré la musique comme une influence majeure dans son travail, les pochettes d'albums et l'esthétique punk ayant façonné ses débuts artistiques. « New Wave Couple » capture l'essence du mouvement new wave, né comme une branche novatrice et stylée du punk. L'esthétique épurée et le motif en damier, ainsi que l'accent mis sur l'individualité, font écho à l'importance accordée par le mouvement à l'expression de soi et à la liberté créative. Fairey utilise ces éléments culturels pour tisser un récit qui parle autant aux amateurs de musique qu'aux passionnés d'art. La palette monochrome et le design audacieux évoquent l'esthétique des pochettes d'albums vintage, rejoignant ainsi la volonté de Fairey de créer des pendants visuels à l'énergie et à l'émotion de la musique. L'estampe reflète l'interaction entre le son et le style, démontrant comment la musique peut influencer la mode, l'art et l'identité culturelle. En combinant ces éléments, Fairey crée une œuvre qui capture l'esprit d'une époque tout en l'ancrant dans le langage visuel contemporain du Street Pop Art. Le procédé de sérigraphie et la précision artistique Le procédé de sérigraphie utilisé pour « New Wave Couple » illustre l'engagement de Shepard Fairey envers le savoir-faire artisanal. Tirée à la main sur un papier d'art de qualité supérieure, l'impression atteint un niveau de détail et de netteté exceptionnel. Le design monochrome met en valeur le contraste et la précision, laissant ainsi toute la place aux motifs complexes et aux images audacieuses. La texture du papier d'art confère à l'œuvre une dimension tactile, renforçant son attrait tant visuel que physique. L'appellation « Épreuve d'artiste » souligne le caractère unique de l'estampe au sein de l'édition limitée, représentant souvent la version la plus aboutie et personnelle du motif. Cette rareté en fait une pièce très recherchée par les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey. La sérigraphie s'inscrit dans la continuité des origines de Fairey dans l'art du graffiti, où les techniques de pochoir et d'impression sont essentielles à l'esprit DIY (Do It Yourself) du mouvement. Shepard Fairey : Champion de l'art inspiré par la musique Shepard Fairey, pionnier du street art et du graffiti, a bâti sa carrière sur la fusion d'expressions visuelles audacieuses et de commentaires culturels. Sa série Revolutions, dont fait partie New Wave Couple, témoigne de sa passion pour la musique et son pouvoir transformateur. Son talent pour traduire l'énergie musicale en compositions visuelles saisissantes a fait de lui une figure majeure de l'art contemporain. « New Wave Couple » témoigne du talent de Fairey pour saisir l’essence des mouvements musicaux et culturels. En mêlant imagerie nostalgique et design graphique moderne, il crée une œuvre qui célèbre l’interconnexion entre l’art et la musique. Cette estampe est bien plus qu’une simple représentation visuelle ; elle célèbre l’individualité, la créativité et l’influence durable de la culture new wave sur l’art et la société.

    $285.00

  • This is Fine Archival Print by Luke Chueh

    Luke Chueh Il s'agit d'une estampe de qualité archivistique de Luke Chueh.

    Il s'agit d'une estampe d'art de qualité supérieure, en édition limitée, réalisée par Luke Chueh sur papier d'art de qualité supérieure. Œuvre d'art moderne, style pop graffiti street art. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 100 exemplaires (2025), format 40,6 x 40,6 cm, impression pigmentaire d'archives. Tout va bien, par Luke Chueh Aperçu de l'œuvre *This Is Fine* est une estampe d'archives à la fois sombre, humoristique et chargée d'émotion, signée Luke Chueh. Elle réinterprète le mème internet devenu iconique à travers son personnage d'ours si reconnaissable. Assis calmement à une table tandis que les flammes embrasent la pièce, l'ours incarne la résignation silencieuse, le déni et la résilience face au chaos. La technique picturale de Chueh adoucit la silhouette tout en intensifiant l'incendie environnant, créant un contraste saisissant entre la quiétude intérieure et l'effondrement extérieur. Style et concept Luke Chueh est connu pour explorer des thèmes psychologiques profonds à travers des personnages d'une apparence faussement innocente, et *This Is Fine* s'inscrit pleinement dans cette démarche. L'œuvre aborde les angoisses contemporaines, la culture du burn-out et la banalisation des crises, transformant un mème en une méditation plus introspective et troublante. L'expression impassible et la posture repliée de l'ours suggèrent l'acceptation plutôt que la panique, invitant les spectateurs à s'interroger sur leurs propres mécanismes de défense lorsque tout semble leur échapper. La chaleur du feu et la solitude du lieu amplifient la tension entre réconfort et destruction. Détails de l'édition Sortie en 2025, *This Is Fine* est une estampe d'art de qualité supérieure, réalisée à partir de pigments d'archives sur papier beaux-arts haut de gamme. L'œuvre, mesurant 40,6 x 40,6 cm, est signée et numérotée par Luke Chueh et fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires. Cette édition restitue la force émotionnelle et la pertinence culturelle de l'image tout en préservant les subtilités des textures et la profondeur tonale de la peinture originale de Chueh, ce qui en fait une pièce de choix pour les collections d'art pop et urbain contemporain.

    $300.00

  • Never Look Back 3 Giclee Print by Andrew Bell

    Andrew Bell Ne jamais regarder en arrière 3 Giclee Print par Andrew Bell

    Never Look Back 3, œuvre d'art en édition limitée, impression giclée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Andrew Bell.

    $61.00

  • Innocence Prevails Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel L'innocence triomphe, impression giclée de Bec Winnel

    L'innocence triomphe, estampe giclée de Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 25 exemplaires, 2014. Œuvre de 16 x 12 pouces représentant une jeune femme pensive dans un style tribal amérindien stylisé. Dévoilement de « L'innocence triomphe » de Bec Winnel « L’innocence triomphe » de Bec Winnel est une saisissante estampe giclée en édition limitée qui capture la beauté contemplative d’une jeune femme, évoquant les thèmes de la spiritualité autochtone et de l’introspection. Artiste de street art, de pop art et de graffiti, Winnel propose avec cette édition limitée de 25 estampes signées et numérotées, de format 40,6 x 30,5 cm, une exploration intime des subtilités de l’expression humaine, réalisée sur papier d’art de haute qualité pour une impression durable. Introspection et identité dans le pop art urbain « L’innocence triomphe » témoigne du talent de Winnel pour fusionner le langage visuel du street art avec des explorations identitaires plus nuancées et personnelles. Le sujet, orné de plumes d’inspiration tribale, suggère un lien avec l’héritage amérindien, un thème à la fois puissant et délicat. Cette représentation tranche avec l’énergie brute et urbaine généralement associée au graffiti, invitant plutôt le spectateur à un moment de recueillement. Le regard de la jeune femme, détourné du spectateur, ainsi que les plumes symboliques, évoquent un cheminement de découverte de soi et la force des racines culturelles. L’œuvre de Winnel se caractérise souvent par cette intersection entre l’esthétique du street art et des éléments à forte connotation personnelle et culturelle, créant un pont entre l’art public et les récits intimes. Résonance culturelle dans l'art moderne Les éléments culturels d’« Innocence Prevails » sont significatifs, car ils offrent un aperçu du respect et de la vénération pour les cultures autochtones, souvent présents dans l’art contemporain. L’expression pensive de la femme, associée au motif tribal, évoque un sentiment d’innocence intemporelle et un lien profond avec la tradition et l’histoire. Cette œuvre célèbre le patrimoine et invite à le préserver dans le contexte moderne. Le choix de Winnel d’explorer ces thèmes à travers le prisme du Street Pop Art est particulièrement pertinent, démontrant la flexibilité et la richesse du genre. Le tirage limité de cette estampe souligne l’importance de préserver et de chérir les récits culturels, chaque exemplaire devenant le gardien de l’histoire qu’il raconte. L'héritage artistique de Bec Winnel L'artiste australienne Bec Winnel a marqué de son empreinte le monde du Street Pop Art grâce à son style unique et à ses portraits expressifs. « L'Innocence prévaut » illustre parfaitement sa philosophie artistique, où l'essence du sujet est saisie dans un instant de recueillement silencieux. L'œuvre de Winnel est reconnue pour sa capacité à transmettre des émotions et des concepts profonds, invitant le spectateur à un dialogue qui transcende les mots. Au sein de la communauté artistique, la contribution de Winnel dépasse le cadre de la toile ; ses œuvres repoussent les limites du Street Pop Art, y introduisant des éléments d'identité personnelle et culturelle, dans un espace souvent dominé par des commentaires sociétaux plus généraux. « L'Innocence prévaut » est une pièce maîtresse de la collection de Winnel, une impression giclée qui insuffle l'esprit de la tradition à la scène artistique contemporaine, faisant ainsi résonner les murmures du passé au milieu du tumulte de la vie moderne.

    $211.00

  • Pearls Giclee Print by Neal Russler

    Neal Russler Estampe giclée « Perles » de Neal Russler

    Œuvre d'art Pearls, impression giclée en édition limitée sur papier d'art blanc Cougar Cover Stock de 80 lb, par l'artiste de graffiti de la culture pop Neal Russler. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2013. Tirage giclée, format 18 x 18 cm. Encadrement noir simple, format 20 x 20 cm. Numéro 10/10. Le récit artistique de « Perles » de Neal Russler « Perles », une œuvre saisissante de Neal Russler, illustre de façon remarquable comment les problématiques contemporaines et la beauté classique peuvent s'entremêler pour créer des œuvres profondes et stimulantes, à la croisée du street art et du graffiti. Cette estampe giclée, réalisée avec minutie en 2013, fait partie d'une édition limitée signée et numérotée par Russler, témoignant de son attachement à la fois à l'accessibilité du street art et à l'exclusivité des beaux-arts. Imprimée sur un papier de haute qualité, l'estampe saisit l'interaction complexe entre le pouvoir de fascination des parures et la dure réalité des interactions entre l'humain et son environnement. Dans « Perles », le spectateur est confronté à la juxtaposition du visage d'une femme et des textures riches d'une multitude de tentacules ornés de perles. La technique de pointillisme détaillée employée par Russler crée une impression tangible de profondeur et de mouvement, invitant le regard à s'interroger sur le lien entre le luxe suggéré par les perles et la part d'ombre qu'elles peuvent receler. L'œuvre invite le spectateur à réfléchir au prix de la beauté et du luxe, évoquant les thèmes de l'exploitation et des conséquences souvent invisibles du désir. Exploration du symbolisme et de la technique dans l'œuvre de Russler Le symbolisme choisi par Russler dans « Perles » est riche de sens : les perles elles-mêmes incarnent l’élégance classique, tandis que les tentacules suggèrent peut-être l’imbrication de la nature et de la consommation humaine. Traditionnellement associées à la pureté et à la richesse, les perles sont ici présentées dans un contexte qui évoque un récit plus complexe, interrogeant la tension entre la beauté naturelle et l’appropriation des ressources naturelles par l’homme. La technique employée par Russler est essentielle à l’impact de cette œuvre. La palette monochrome met en valeur les contrastes de textures et le travail de lignes complexe qui caractérise son style. Chaque point, chaque ligne est placé avec précision, contribuant à un effet d’ensemble à la fois délicat et envoûtant. Les tons noirs et blancs contrastés de l’impression giclée soulignent la dualité de l’œuvre, accentuant le jeu dramatique entre l’ombre et la lumière, la douceur et la force. « Perles » de Neal Russler enrichit de manière significative le dialogue contemporain entre le street art, le pop art et le graffiti. À travers cette estampe, Russler propose un récit riche en allégories et en techniques, suscitant des réactions diverses chez le spectateur. Comme souvent dans l'art urbain, l'œuvre est accessible à tous, mais se distingue par sa réalisation et la profondeur de son propos. « Perles » n'est pas qu'une simple expérience visuelle ; c'est une invitation à explorer plus profondément les valeurs et les implications de la beauté que nous recherchons et des objets que nous chérissons.

    $32.00

  • Shades of Dripple Rainbow Foil Archival Print by Sket-One

    Sket-One ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $223.00

  • Feeling Sad/Love Archival Print by Copyright

    Copyright Se sentir triste/amour impression d'archives par Copyright

    Impression d'art en édition limitée, pigments d'archives, sur papier feuille d'or, intitulée « Tristesse/Amour », par un artiste pop (œuvre d'art moderne protégée par le droit d'auteur). Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Dimensions de l'œuvre : 11,69 x 16,54 pouces. « Dans Feeling Sad/Love, Copyright invite le spectateur à réfléchir à ce que devrait être l’amour et à notre perception du chagrin d’amour comme quelque chose de beau. » – Enter Gallery

    $201.00

  • Antiseen Shiv Stepsister Zen Guerilla 1995 Cleveland Ohio Silkscreen Print by Frank Kozik

    Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $230.00

  • Cradle AP Silkscreen Print by Add Fuel

    Add Fuel Sérigraphie Cradle AP par Add Fuel

    Sérigraphie Cradle AP par Add Fuel, imprimée à la main en 7 couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m², édition limitée. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée AP Édition limitée Œuvre d'art Taille 19,69x19,69 Impression sérigraphique de symboles stylisés de caducée médical ressemblant à des carreaux, de cœurs et d'éléments de machine steampunk. « Dans le cadre de la création, de l'installation et de la présentation publique de CRADLE, j'ai créé cette sérigraphie en édition limitée, inspirée par l'esthétique visuelle de l'installation de carreaux. Cette édition n'est (n'était ?) pas disponible à la vente. » - Add Fuel. L'intersection de l'imagerie traditionnelle et des techniques modernes dans la sérigraphie Cradle AP d'Add Fuel « Cradle AP » d'Add Fuel est une œuvre exemplaire de street art pop et de graffiti, une sérigraphie qui mêle avec finesse symbolisme historique et design contemporain. Tirée à la main en sept couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m², cette édition limitée se distingue par sa signature : chaque exemplaire est une épreuve d'artiste (EA) signée par l'artiste en 2023. Mesurant 50 x 50 cm, « Cradle AP » témoigne du savoir-faire méticuleux de la sérigraphie et de l'esprit novateur de l'art urbain moderne. Son vocabulaire visuel est une tapisserie de motifs stylisés évoquant des carreaux, de symboles médicaux (caducée), de cœurs et d'éléments mécaniques steampunk. Ce mélange d'iconographie est caractéristique du street art pop et du graffiti, où les artistes utilisent souvent des motifs familiers de manière inattendue pour interpeller le spectateur et l'inviter à une réflexion plus profonde sur le point de rencontre entre passé et présent, tradition et innovation. Le langage artistique d'Add Fuel : un mélange d'héritage et de rébellion « Cradle AP » déploie un langage visuel complexe, à la fois hommage et réinterprétation des formes artistiques historiques. L'utilisation de motifs évoquant des carreaux fait référence à l'art ancestral de la céramique, un artisanat ancré dans le patrimoine culturel et souvent présent dans les bâtiments historiques. Add Fuel insuffle à l'œuvre une pertinence contemporaine et une connexion avec la culture pop en y intégrant des symboles modernes tels que le caducée – associé à la médecine et à la guérison – et des cœurs. L'inclusion d'éléments steampunk renforce ce mélange d'époques et de traditions, introduisant une sous-culture qui incarne la fusion des machines industrielles à vapeur de l'époque victorienne et de concepts futuristes. Ce style anachronique trouve un écho particulier dans le Street Pop Art et le graffiti, où les artistes mêlent fréquemment époques et idées pour créer une œuvre inédite et stimulante. Matérialité et méthode : l'importance de la sérigraphie dans le pop art urbain La sérigraphie utilisée pour « Cradle AP » est significative dans le contexte du street art, du pop art et du graffiti. Technique d'impression adoptée par divers mouvements artistiques du XXe siècle, notamment le pop art, elle permet une application précise et vibrante des couleurs, visible dans la richesse des textures et des superpositions de cette estampe. En choisissant le papier beaux-arts Astropack, Add Fuel garantit à l'œuvre une finition de haute qualité et une grande longévité, à l'image de l'impact durable du street art sur les paysages urbains. Ce choix de support témoigne d'un profond respect pour la pérennité de cet art. Par ailleurs, le tirage limité de l'œuvre lui confère une exclusivité comparable au caractère unique et contextuel du graffiti. Valeur de collection et résonance culturelle des antiquités Cradle AP L'édition limitée « Cradle AP » occupe une place de choix dans le monde du street art et du graffiti. En tant qu'épreuve d'artiste, elle témoigne du processus créatif et offre un aperçu du travail de l'artiste avant le tirage final. Les collectionneurs de street art sont souvent attirés par l'authenticité et la spontanéité des épreuves d'artiste, appréciant les itérations et les améliorations visibles qui ont mené à l'œuvre finale. La signature de Fuel apposée sur chaque tirage établit un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, un élément essentiel du street art où l'identité et la touche personnelle de l'artiste sont primordiales. Cet aspect de « Cradle AP » est un clin d'œil aux origines du graffiti, où le tag de l'artiste est à la fois une signature et une appropriation de l'espace. L'évolution du street art : la contribution d'Add Fuel L'œuvre « Cradle AP » d'Add Fuel marque une étape importante dans l'évolution du street art et du graffiti, où les artistes explorent de nouvelles méthodes et de nouveaux supports tout en restant fidèles à l'esprit de ces mouvements. Avec son design complexe et ses significations multiples, cette pièce illustre le dynamisme de l'art urbain, s'affranchissant des limites de l'espace urbain pour intégrer le monde des collections d'art contemporain. Elle célèbre le pouvoir du street art de transformer les lieux et les idées, de fusionner l'histoire et la modernité, et de créer des dialogues qui transcendent les frontières culturelles et temporelles. « Cradle AP » n'est pas qu'une simple estampe : c'est un récit tissé de couleurs et de formes qui s'inscrit dans l'histoire en constante évolution du street art et du graffiti.

    $1,564.00

  • Looking Forward Gray Pink HPM Unique Round Silkscreen by Buff Monster

    Buff Monster SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $917.00

  • Beast of Burden Standard Silkscreen Print by Lee Eelus

    Lee Eelus SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $366.00

  • American Daydream Silkscreen Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Sérigraphie American Daydream par Denial - Daniel Bombardier

    American Daydream, édition limitée, sérigraphie artisanale 9 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² par Denial Graffiti Street Artist, art pop moderne. En 2012, DENIAL a lancé « Free 4 All Walls », le plus important projet d'art public du genre dans le sud-ouest de l'Ontario. Ce programme, financé par le gouvernement, a permis à des artistes du monde entier d'embellir et de redynamiser les murs publics de Windsor. Il a connu un immense succès en soutenant la communauté locale et en promouvant l'importance du street art dans la société contemporaine. Dans l'univers de Denial, la mémoire est essentielle, car elle constitue le fondement de son œuvre. Elle invite le public, par une approche nostalgique, à s'y intéresser. De ce fait, son art est à la fois familier et troublant, car il révèle les aspects les plus dérangeants de la société, ceux que nous refusons d'admettre. Malgré son histoire controversée, le graffiti est de moins en moins perçu comme une forme de vandalisme.

    $385.00

  • Life is Beautiful Black 2015 Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Life is Beautiful Black 2015 Sculpture de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    La vie est belle - Sculpture en résine coulée, peinte et revêtue thermiquement, édition limitée 2015, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Mr Brainwash - Thierry Guetta. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée , 2015. Dimensions de l'œuvre : 8,75 x 5,5 pouces. Tirage limité à 100 exemplaires. Signés, numérotés et datés à la main. Découvrez la réédition spéciale de la sculpture « La vie est belle ». Réalisée en résine coulée résistante, elle est revêtue d'un film thermique décliné dans huit couleurs emblématiques de Mr. Brainwash. Chaque sculpture sera signée, numérotée et datée par l'artiste. Très léger éclat de peinture au verso.

    $4,698.00

  • My Blossoming Heart Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart My Blossoming Heart Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Mon cœur en fleurs, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne de graffiti urbain Jason Naylor. 2022 « My Blossoming Heart » signé par Jason Naylor, impression giclée sur papier. Dimensions : Mothership's Lonely Hearts Club ~ 16 pouces de haut x 12 pouces de large. Édition limitée à 30 exemplaires numérotés et signés par l'artiste.

    $214.00

  • LA Blue SuperKranky SuperPlastic Art Toy by OG Slick

    OG Slick LA Blue SuperKranky SuperPlastic Art Toy par OG Slick

    LA Blue SuperKranky SuperPlastic Art Toy par OG Slick Édition Limitée Janky Vinyl Art Toy Œuvre d'art de collection par Modern Design Artist x Sket-One x Big Dicks Hardware . Figurine SuperKranky Janky Superplastic en vinyle, édition limitée OG Slick 2023 (444 exemplaires), neuve en boîte. Inspirée de la peinture aérosol « BDH Big Dicks Hardware Bukkake » d'OG Slick. LA Blue SuperKranky SuperPlastic Art Toy par OG Slick La figurine SuperKranky SuperPlastic LA Blue d'OG Slick est une pièce de collection vibrante et dynamique qui capture l'essence du pop art urbain et de la culture graffiti. Sortie en 2023, cette figurine en vinyle en édition limitée a été produite à seulement 444 exemplaires, ce qui en fait un objet très recherché par les collectionneurs et les amateurs d'art. Mesurant 15 x 20 cm, cette figurine SuperKranky est une œuvre collaborative magistrale, fruit de la vision créative audacieuse d'OG Slick, Sket-One et Big Dicks Hardware. Elle s'inspire du design iconique de la bombe de peinture BDH Bukkake d'OG Slick, mêlant humour, esthétique du street art et design moderne dans un objet d'art unique. Un hommage audacieux à la culture graffiti Ce jouet SuperKranky rend hommage à l'esprit du graffiti grâce à son design unique. La figurine ressemble à une bombe de peinture, avec son bouchon amovible et son mécanisme de hochet imitant le bruit d'une vraie bombe. Le coloris bleu Los Angeles, rehaussé de détails noirs et blancs, crée une composition visuellement saisissante, à la fois ludique et décalée. Les gants malicieux et la typographie audacieuse évoquent l'énergie rebelle et créative propre au graffiti et à la culture street art, tandis que le logo « Big Dicks Hardware » ajoute une touche d'humour et de satire. La vision d'OG Slick et de ses collaborateurs OG Slick, artiste de rue pionnier reconnu pour ses racines dans le graffiti et son influence sur l'art contemporain, est le créateur de cette pièce. Né et élevé à Los Angeles, OG Slick a joué un rôle majeur dans l'évolution du graffiti et du pop art urbain, mêlant les éléments traditionnels du graffiti à des concepts de design novateurs. Cette collaboration réunit également Sket-One, autre artiste de rue influent, et Big Dicks Hardware, dont l'identité visuelle audacieuse confère une touche industrielle et brute à l'esthétique du jouet. Ensemble, ils apportent à cette œuvre d'art un mélange unique de créativité et de réflexion culturelle. Un objet de collection rare et recherché Le LA Blue SuperKranky est une pièce maîtresse dans l'univers des figurines d'art en vinyle. Tirée à seulement 444 exemplaires, chacun estampillé par OG Slick, cette figurine est un objet de collection très prisé des amateurs de pop art urbain et de graffiti. Livrée neuve dans un coffret au design exclusif, elle n'est pas qu'un simple objet de décoration : c'est une véritable immersion dans la culture du street art contemporain. Ses fonctionnalités interactives, comme le bruit d'une bombe de peinture, la transforment en un objet bien plus qu'un simple objet de collection statique, un hommage aux outils et à l'esprit du graffiti. La figurine LA Blue SuperKranky SuperPlastic Art Toy d'OG Slick incarne à la perfection la transition du street art vers le monde des objets de collection. Alliant humour, savoir-faire et portée culturelle, cette figurine en édition limitée propose une vision audacieuse et moderne de la rencontre entre art, design et culture urbaine. Un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de graffiti et de figurines en vinyle.

    $420.00

Emotion Graffiti Street Pop Artwork

L'émotion exprimée dans l'art urbain pop et le graffiti

L'émotion est l'un des thèmes les plus viscéraux et dynamiques du street art et du graffiti, façonnant des récits à la fois bruts et immédiats. Les artistes qui explorent l'émotion dans ce genre utilisent souvent des couleurs vives, des formes stylisées et des superpositions de matériaux pour représenter des états psychologiques complexes. Qu'elle soit inspirée par la frustration politique, la vulnérabilité personnelle, la joie extatique ou la critique sociale, la charge émotionnelle des graffitis et des œuvres pop peut varier de subtile à explosive. Les œuvres présentées dans la collection « Émotion » sur SprayedPaint.com reflètent ces thèmes puissants, souvent à travers des représentations figuratives, des motifs abstraits et une imagerie iconique qui résonne bien au-delà des supports traditionnels. Réalisées à l'aérosol, au pochoir, en sérigraphie ou à la main, ces œuvres transcendent toute catégorisation simple et constituent des témoignages visuels de l'expérience humaine, rendus publics de la manière la plus authentique.

Expression brute et langage symbolique

Les artistes explorant ce territoire émotionnel manipulent fréquemment les symboles de la culture pop, la nostalgie de l'enfance et l'iconographie urbaine pour communiquer des significations plus profondes. Les smileys, les personnages de dessins animés, les images de la monnaie, les crânes et les traits expressifs deviennent des réceptacles symboliques d'une grande intensité émotionnelle. Avec des contours marqués, des couleurs saturées et des juxtapositions saisissantes, les œuvres visent soit à interpeller le spectateur, soit à lui offrir une catharsis. La superposition de textures et la répétition de formes signalent souvent l'anxiété, l'amour, la rage ou la confusion. La palette émotionnelle du Street Pop Art et du graffiti bouleverse l'esthétique lisse des galeries et renoue avec l'urgence et la force brute de l'expression publique. Les œuvres peuvent exprimer des thèmes tels que le chagrin d'amour, l'euphorie, la rébellion, la solitude ou la guérison par le biais de métaphores visuelles ou de représentations figuratives directes, transformant les rues et les galeries en miroirs de paysages psychologiques.

Artistes et techniques au service du récit émotionnel

Les artistes qui contribuent à ce thème utilisent souvent des techniques mixtes, le collage, la peinture aérosol et l'impression d'archives pour conférer au message à la fois permanence et impermanence. Les œuvres chargées d'émotion d'artistes tels que Kaws, Ron English, Ben Frost et Denial mêlent satire et sincérité, équilibrant commentaire critique et impact visuel. Les œuvres romantiques et mythologiques d'Aiko suscitent une forte émotion grâce à la force et à la beauté féminines, tandis qu'OG Slick fusionne humour et défi dans des figures empreintes d'ironie. La matérialité des techniques – projections de peinture, contours dessinés à la main, panneaux vieillis – ajoute texture et urgence au thème. Chaque coup de pinceau, chaque trait de pochoir, chaque lavis de pigment devient le prolongement de la réponse intérieure de l'artiste à son monde, exprimée à travers le prisme de la rébellion visuelle et du commentaire culturel.

Engagement du public et impact émotionnel

L'art urbain pop et le graffiti, porteurs d'émotion, invitent le spectateur à ressentir, et non à simplement observer. Ces œuvres interpellent ou interpellent, incitant passants et collectionneurs à une réflexion sur leurs propres sentiments. Des fresques monumentales ornant des bâtiments abandonnés aux estampes d'art réalisées avec une grande minutie, la charge émotionnelle laisse une empreinte indélébile. La présence de l'émotion confère également à ces œuvres une valeur historique, capturant l'esprit d'un instant. Qu'elles naissent d'une crise, de l'amour, de la colère ou de la célébration, chaque pièce témoigne du pouvoir thérapeutique et communicatif de l'art. La collection « Emotion » de SprayedPaint.com incarne cette puissance, donnant la parole à des artistes qui amplifient les sentiments avec une force brute et un langage visuel saisissant.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte