L'Europe
-
Tavar Zawacki- Above 20 ans d'au-dessus Funny Farm Giclee Print par Tavar Zawacki- Above
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$275.00
-
Jay Kaes BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$360.00
-
Jamie Reid Sérigraphie négative Queen In Blood Diamonds par Jamie Reid
Queen In Blood Diamonds, sérigraphie négative de Jamie Reid, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée 2020, signée et numérotée à 250 exemplaires. Sérigraphie 17 x 24,5 cm représentant Élisabeth II, reine d'Angleterre, dans un style démoniaque, avec l'inscription « God Save Great Britain ». Édition spéciale brocante. Reine des diamants de sang : Sérigraphie négative de Jamie Reid La sérigraphie « The Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid, réalisée en 2020, est une œuvre provocatrice et stimulante, véritable illustration du street art pop. Mesurant 43 x 62 cm, cette édition limitée présente une représentation audacieuse de la reine Elizabeth II, teintée de noirceur, sur laquelle est superposé le message « God Save Great Britain ». Reid, artiste britannique reconnu pour sa contribution au mouvement punk, notamment grâce à sa collaboration avec les Sex Pistols, poursuit avec cette estampe saisissante son approche rebelle et engagée. Tirée à 250 exemplaires signés et numérotés, cette pièce illustre parfaitement la fusion entre symboles iconiques et commentaire social, caractéristique du street art et du graffiti. La Reine et l'iconographie du pouvoir dans le pop art urbain Dans cette sérigraphie, Reid s'attaque à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique moderne : la reine Élisabeth II. La reine symbolise depuis longtemps la puissance, l'empire et la tradition britanniques. Pourtant, la représentation qu'en fait Reid est loin d'être un portrait respectueux. Au contraire, le visage de la reine est rendu dans un style presque démoniaque et grotesque, les tons rouge foncé et noirs accentuant la dimension sinistre de l'œuvre. L'expression « diamants de sang » dans le titre évoque la controverse historique entourant l'implication de l'Empire britannique dans l'exploitation des ressources coloniales, souvent au prix de vies humaines. L'œuvre de Reid critique ici la complicité de la monarchie dans ces injustices. La phrase « God Save Great Britain » contraste fortement avec la révérence habituellement témoignée à la monarchie britannique. Elle évoque le slogan controversé « God Save the Queen », que Jamie Reid avait déjà détourné dans ses travaux antérieurs avec les Sex Pistols. L'utilisation de lettres découpées, à la manière de lettres de rançon, dans cette estampe crée une atmosphère de rupture, une technique courante dans le pop art urbain et le graffiti. Cette approche invite le spectateur à remettre en question les récits établis de l'identité nationale, du pouvoir et de la loyauté envers la couronne. Sérigraphie artisanale : un processus de rébellion Le processus de création de cette œuvre en édition limitée s'inscrit pleinement dans l'esprit du pop art urbain et du graffiti. Chaque tirage de cette série est réalisé à la main sur papier vélin d'art, ce qui rend chaque exemplaire unique. Cette technique artisanale confère à l'œuvre une authenticité et une spontanéité remarquables. Dans un monde de plus en plus dominé par la production de masse, les tirages artisanaux préservent un sentiment d'individualité et de savoir-faire, à l'instar des fresques murales et des graffitis qui ornent les milieux urbains. L'expérience de Reid en graphisme et son engagement politique influencent les choix esthétiques de ce tirage. La sérigraphie permet d'obtenir des aplats de couleur vifs, caractéristiques du pop art. Parallèlement, la texture brute du tirage, avec son aspect vieilli, fait écho à la nature éphémère du graffiti. Les éclaboussures rouge foncé en arrière-plan évoquent le sang, renforçant ainsi le message d'exploitation et de violence impériales. Le contraste entre l'aspect lisse, presque brillant, du visage de la reine et l'arrière-plan chaotique et granuleux symbolise la disparité entre l'image soignée de la royauté et les dures réalités de l'histoire. Art urbain punk, pop et politique L'engagement de Jamie Reid dans le mouvement punk est essentiel pour comprendre la dimension politique et subversive de cette œuvre. À la fin des années 1970, ses créations pour les Sex Pistols, dont la pochette iconique de « God Save the Queen », utilisaient des techniques de collage, une typographie inspirée des demandes de rançon et des images détournées de symboles britanniques pour protester contre l'ordre établi. « The Queen In Blood Diamonds » s'inscrit dans cette tradition de subversion punk, où l'art devient une forme de résistance et de provocation. Cette estampe incarne également les caractéristiques du street art et du graffiti, notamment leur utilisation agressive de symboles publics et reconnaissables. Figure emblématique de l'establishment, la reine devient une cible de critiques. À l'instar du street art et du graffiti, qui réapproprient souvent l'espace public, cette estampe cherche à se réapproprier les symboles culturels pour questionner et démanteler le statu quo. L'utilisation de la reine par Reid invite ainsi les spectateurs à repenser leurs conceptions de l'autorité et de la tradition, tout comme les graffeurs contestent les espaces aseptisés des villes modernes. Le style démoniaque avec lequel Reid représente le visage de la reine s'inscrit dans la tradition de la satire grotesque de l'art britannique, qui remonte à des artistes comme William Hogarth. En déformant les traits de l'un des visages les plus reconnaissables au monde, Reid la transforme d'un symbole de stabilité et de continuité en un symbole de corruption et de violence conspirationniste. Les éclaboussures de rouge vif évoquent la violence du bain de sang, tandis que l'expression ricanante ajoute une dimension d'ironie troublante à l'œuvre. Édition limitée et importance de la sortie de 2020 Cette édition limitée à 250 exemplaires a été produite en 2020, année marquée par d'importants bouleversements sociaux et politiques à travers le monde. Dans le contexte de la pandémie mondiale, de la montée des manifestations contre le racisme systémique et de l'examen approfondi des injustices historiques, « Queen In Blood Diamonds » s'impose comme un puissant manifeste sur la nécessité d'affronter les vérités dérangeantes de l'histoire et du pouvoir. L'année 2020 a également vu la reprise des débats sur l'héritage du colonialisme, nombreux étant ceux qui réclament une plus grande responsabilisation et des réparations pour les crimes commis au nom de l'empire. La décision de Reid de produire cette œuvre en cette période de turbulences confère une urgence supplémentaire à son message. En publiant cette estampe en 2020, Reid s'assure que les thèmes de l'exploitation, du pouvoir et de la résistance restent plus que jamais d'actualité. Dans ce contexte, la reine n'est pas seulement une figure historique, mais aussi un symbole des structures d'autorité persistantes qui continuent de façonner notre monde actuel. Comme pour une grande partie du travail de Reid, cette œuvre n'est pas seulement une création artistique, mais un appel à l'action, une protestation visuelle qui interpelle le public. « Queen In Blood Diamonds » de Jamie Reid est un exemple saisissant d'art urbain et de graffiti. L'œuvre mêle l'iconique au grotesque, utilisant la figure de la reine Élisabeth II pour critiquer l'héritage de l'impérialisme britannique et les injustices qui en découlent encore aujourd'hui. Grâce à sa technique de sérigraphie artisanale, à l'audace de ses couleurs et à son imagerie engagée, cette estampe s'impose à la fois comme une œuvre d'art et un acte de résistance.
$750.00
-
Jeremy Wheeler Sérigraphie Connectio française par Jeremy Wheeler
French Connection, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Jeremy Wheeler, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Projection du film French Connection au Michigan Theater les 27 et 29 juin 2010.
$103.00
-
Mark Powell Seules les histoires du passé Dessin au stylo original par Mark Powell
Uniquement des histoires du passé. Dessin original de style pop street art au stylo sur des cartes postales anciennes par l'artiste Mark Powell. 2022 11x14.17 Dessin signé au stylo à bille sur une collection de cartes postales anciennes, cadre sur mesure.
$962.00
-
Fin DAC Coffret portfolio Debut HomEage, tirages d'art d'archives par Fin DAC
Coffret Portfolio Art Debut Homeage, tirages d'art d'archives par Fin DAC, édition limitée 8x sur papier d'art Somerset blanc satiné amélioré 330 g/m², style pop graffiti, art de rue moderne. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 60 exemplaires (2023). Coffret de 8 œuvres (format 15,75 x 23,62 pouces), impression pigmentaire d'archives. Ce coffret exclusif comprend un livret HomEage A4 de 24 pages, élégamment relié avec une couverture en couleur violet royal ornée d'une feuille métallique. Signé à la main par l'artiste sur la page d'introduction, ce livret confère à cette œuvre une valeur et un caractère uniques. Un certificat d'authenticité détaillé de 12 pages accompagne le livret, garantissant la provenance de l'œuvre. Afin d'assurer la préservation de cette œuvre de collection, une paire de gants luxueux 100 % coton, brodés du logo distinctif HomEage, est fournie pour une manipulation délicate. Artistes auxquels Fin DAC rend hommage dans son premier coffret d'art HomEage Erté - Zuihou par Fin DAC Signé et numéroté Keith Haring - Lucheng par Fin DAC, signé et numéroté Gustav Klimt - Tuileries par Fin DAC, signé et numéroté Barbara Kruger - Shukumei par Fin DAC, signé et numéroté Frank Miller - Endian par Fin DAC, signé et numéroté Hayoa Miyazaki - Madeleine par Fin DAC, signée et numérotée Alphonse Mucha - Changsegi par Fin DAC, signé et numéroté Vincent van Gogh - Akiko par Fin DAC, signé et numéroté Coffret de présentation personnalisé en buckram Oxford Le coffret de présentation, d'une facture exquise, est recouvert d'une luxueuse toile Oxford violette de qualité supérieure, doublée d'un délicat tissu Wibalin naturel d'un doux lilas. L'extérieur et le dos du coffret sont ornés d'un marquage à chaud doré, ajoutant une touche d'élégance et de raffinement. Ce coffret exclusif mesure 686 x 490 x 47 mm, offrant un espace généreux pour son contenu. Chaque coffret est signé et numéroté à la main par l'artiste sur la couverture intérieure, ce qui en fait une pièce de collection unique. Ensemble d'estampes d'art découpées à la main Les tirages sont soigneusement présentés dans une pochette protectrice, élégamment placée sur le dessus. Cette pochette est ornée d'un marquage à chaud en feuille d'or métallisée sur un papier Colorplan Amethyst 330 g/m² finition unie, gage de raffinement. Sous chaque tirage se trouve une feuille de papier translucide sans acide, assurant une protection optimale. Le coffret comprend huit tirages d'art d'une qualité exceptionnelle, aux bords frangés à la main, chacun réalisé sur papier Somerset Enhanced Satin blanc éclatant 330 g/m². Mesurant 60 x 40 cm, ces tirages sont signés, numérotés et estampillés à la main par l'artiste, gage d'authenticité et de savoir-faire. Fin DAC x West Vidéo d'art contemporain Dévoilement du premier coffret portfolio HomEage Box de Fin DAC Dans l'univers exaltant de l'art moderne, le portfolio « Debut HomEage Box » de Fin DAC, artiste de street art et de graffiti de renom, s'impose comme un témoignage de la fusion harmonieuse entre hommage traditionnel et esthétique contemporaine. Ce coffret d'art en édition limitée à seulement 60 exemplaires célèbre la synergie culturelle, alliant la vitalité du street art à la finesse du papier beaux-arts. Chacune des huit œuvres qui le composent est un hommage, une fusion unique du style distinctif de Fin DAC et de l'influence indélébile d'artistes emblématiques issus de différents mouvements et époques artistiques. Hommage artistique de Fin DAC aux maîtres Avec un profond respect pour les maîtres de l'art, Fin DAC rend hommage à une lignée d'artistes aux influences diverses à travers ses estampes d'archives. De l'éclat Art déco de « Zuihou » d'Erté à l'expressionnisme dynamique de « Lucheng » de Keith Haring, chaque œuvre est un dialogue à travers le temps. Les motifs dorés et les détails ornementaux des « Tuileries » de Gustav Klimt trouvent un écho contemporain dans ces estampes. Les contrastes de textures saisissants de « Shukumei » de Barbara Kruger et l'intensité sombre d'« Endian » de Frank Miller sont réinterprétés à travers le prisme du pop art urbain. La narration onirique de « Madeleine » d'Hayao Miyazaki et l'élégance Art nouveau de « Changsegi » d'Alphonse Mucha s'entremêlent harmonieusement avec l'art urbain. Enfin, la vigueur post-impressionniste de l'« Akiko » de Vincent van Gogh est revitalisée, reflétant l'influence perpétuelle de ces artistes sur les créations contemporaines. Présentation et conservation exceptionnelles Le coffret HomEage incarne le luxe et le souci du détail. Véritable chef-d'œuvre, il est recouvert d'une toile Oxford violette de qualité supérieure et doublé d'un tissu Wibalin lilas à la finition naturelle, reflétant une esthétique royale. Le marquage à chaud doré sur l'extérieur et le dos du coffret ajoute une touche de luxe, évoquant l'âge d'or de l'art. À l'intérieur, un livret A4 de 24 pages, relié en Colorplan et estampé à chaud, attend le collectionneur, accompagné d'un certificat d'authenticité de 12 pages, d'une grande précision. Ce certificat garantit non seulement la provenance, mais enrichit également le récit de chaque pièce. Preuve de l'exclusivité de cet ensemble, chaque livret est signé à la main par Fin DAC, confirmant son statut de trésor pour les collectionneurs. Tirages d'archives d'une qualité irréprochable Au cœur de ce portfolio se trouvent les tirages d'art de qualité archivistique, chacun étant une œuvre d'art réalisée à la main sur papier Somerset Enhanced Satin blanc, d'un grammage généreux de 330 g/m² qui témoigne d'une qualité exceptionnelle. Ces tirages, d'un format impressionnant de 60 x 40 cm, sont signés, numérotés et estampillés individuellement à la main par l'artiste. Présentés dans un étui protecteur orné de dorures sur papier Colorplan Amethyst, chaque tirage est séparé par une feuille de papier translucide sans acide, garantissant ainsi sa longévité et son éclat. L'alliance des matériaux et les finitions artisanales reflètent l'engagement de l'artiste à créer des œuvres d'art destinées à être transmises de génération en génération. Héritage et savoir-faire dans l'art pop urbain et le graffiti Le premier coffret HomEage de Fin DAC est une fusion entre tradition et innovation, un hommage intemporel à travers le street art et le graffiti. Cette expérience immersive offre un véritable festin visuel et une plongée fascinante dans l'héritage des grands maîtres, interprété par l'un des artistes les plus captivants de la scène street art contemporaine. Ce coffret d'estampes d'archives est une pièce maîtresse dans le monde de l'art, promettant de susciter la conversation et de devenir un trésor pour des générations d'amateurs.
$10,501.00
-
Mr André Saraiva TYPOGRAPHIE
Achetez TITLE Edition limitée 2 couleurs Hand Letterpress Print sur MEDIUM par ARTIST pop art graffiti célèbre artiste art. INFO
$181.00
-
Tim Page BUVARD Papier buvard Archival Pigment Print
Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Blotter Paper Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé par Modern Pop Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.
$363.00
-
Mr André Saraiva Estampe typographique Chateau Paris Pink AP par M. André Saraiva
Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau Paris » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 16x20 Impression typographique M. André Saraiva Château Paris Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château Paris Rose » (2023) d'André Saraiva capture l'énergie fantaisiste et l'espièglerie romantique qui définissent son style dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti. Tirage typographique monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette édition de 40,6 x 50,8 cm est signée et marquée « AP », ce qui indique qu'elle est hors tirage numéroté. Les épreuves d'artiste revêtent une importance particulière en gravure, car elles représentent les premiers tirages soumis à l'artiste pour validation. Elles sont donc particulièrement recherchées par les collectionneurs soucieux de posséder des œuvres liées directement au processus créatif. Style visuel et personnages emblématiques Cette estampe met en scène les personnages stylisés et immédiatement reconnaissables de Saraiva, dansant sur la page dans un doux trait rose. Leurs larges sourires éclatants, leurs yeux barrés et leurs mouvements amples et joyeux expriment l'esprit insouciant et séducteur qui caractérise son personnage emblématique, Mr. A, depuis ses premières apparitions dans les rues de Paris dans les années 1990. Le personnage coiffé d'un haut-de-forme, accompagné d'un partenaire aux cheveux longs et flottants, renforce le récit ludique de la vie nocturne, de la fête et de la spontanéité amoureuse. Des étoiles, des cœurs et des lignes de mouvement épars dynamisent la composition, donnant à l'estampe un rythme vivant qui rappelle les débuts de Saraiva dans la rue, où des traits rapides et expressifs communiquaient la joie dans l'espace public. Château Marmont et lien culturel Reprenant l'emblématique en-tête du Château Marmont, l'illustration entremêle la mythologie hollywoodienne et la culture graffiti parisienne. Situé sur Sunset Boulevard à Los Angeles, le Château Marmont est depuis son ouverture en 1929 un refuge pour acteurs, écrivains, musiciens et artistes. Son histoire prestigieuse, empreinte de créativité et de raffinement, en fait un décor idéal pour les personnages exubérants de Saraiva. Le mot « Paris », écrit à la main en bas, fait le lien entre deux capitales artistiques : l'une imprégnée du glamour du cinéma américain, l'autre de la culture urbaine européenne, soulignant ainsi l'identité artistique cosmopolite de Saraiva. L'influence de M. André Saraiva sur le pop art urbain contemporain Né en Suède en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la scène graffiti parisienne. Son personnage, Mr. A, est devenu un symbole de la joie de vivre qui imprègne son œuvre, l'amenant par la suite à s'exprimer dans des galeries, à réaliser des projets éditoriaux, des fresques murales et à collaborer avec des maisons de luxe. L'épreuve d'artiste Chateau Paris Pink AP illustre sa capacité à fusionner élégance et spontanéité, insufflant l'énergie insouciante du graffiti dans l'univers raffiné des beaux-arts grâce à une technique d'impression typographique méticuleuse. Cette épreuve d'artiste témoigne avec éclat de l'approche ludique de Saraiva et de son influence durable sur le Street Pop Art et le graffiti, célébrant à la fois l'intimité du trait et les échanges culturels entre Paris et Hollywood.
$275.00
-
Scarecrowoven Mutant Vinyl Hardcore Sérigraphie par Scarecrowoven
Mutant Vinyl Hardcore 7 couleurs, sérigraphie en édition limitée tirée à la main sur papier français couleur crème, par l'artiste Scarecrowoven Macabre Art Pop Artwork. Imprimé sur papier aquarelle pressé à froid, édition signée et numérotée de 50 exemplaires. 18 x 24 pouces.
$214.00
-
Frank Kozik SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$254.00
-
Dave Kinsey SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$650.00
-
Nate Duval Sérigraphie Silver City Day AP par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$228.00
-
OakOak « Escape Door #9 Impression d'archives HPM » par OakOak
Escape Door #9 Édition limitée, tirages pigmentaires d'archives rehaussés à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par OakOak, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Encadrement sur mesure avec cadre orné. Né à Saint-Étienne, il colle ses dessins partout où il va, semant la surprise et le sourire chez les passants. Sa démarche consiste à détourner les éléments urbains, à jouer avec les imperfections du quotidien, comme une fissure sur un mur. Il y insuffle sa vision, ses références, souvent issues de la culture geek. Son art est une manière de poétiser l'environnement urbain.
$631.00
-
BE@RBRICK Gromit 100% & 400% Be@rbrick
Gromit 100% & 400% Wallace et Gromit BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Medicom Toy Figurine de Collection Art. 2021. Tirée de la célèbre série britannique d'animation en pâte à modeler Wallace et Gromit, voici Gromit, le chien anthropomorphe silencieux, fidèle et intelligent : une figurine Bearbrick de Medicom Toy. Disponible en deux tailles : 7 cm et 28 cm.
$271.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie David avec mitrailleuse par Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat
Sérigraphie « David with Machine Gun » de Shepard Fairey - OBEY x Blek le Rat, tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure, édition limitée, œuvre d'art pop street art. 2008. Signée par Shepard Fairey et Blek le Rat. Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. Shepard Fairey x Blek le Rat David avec mitrailleuse, sérigraphie, 2008 La sérigraphie « David with Machine Gun » de 2008 est une œuvre collaborative créée par Shepard Fairey, alias OBEY, et Blek le Rat, pionnier français du pochoir. Tirée à la main sur papier d'art et produite à 100 exemplaires signés et numérotés, cette estampe de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) fusionne le talent de deux artistes de rue emblématiques, à travers les générations. Les deux signatures apposées sur chaque exemplaire en font une pièce de collection majeure dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti, soulignant non seulement la force de l'image, mais aussi l'importance historique de cette collaboration. Images et commentaires Cette estampe propose une réinterprétation de la sculpture classique de David de Michel-Ange, métamorphosée ici en une figure provocatrice brandissant une mitrailleuse. La juxtaposition de l'idéal de beauté et de forme humaine de la Renaissance avec la brutalité crue d'une arme moderne constitue une critique acerbe de la guerre, de la violence et de la perversion des idéaux culturels. En plaçant David dans un environnement urbain sordide, recouvert de graffitis, l'œuvre interroge la manière dont l'art et la société se réapproprient les symboles historiques pour répondre aux angoisses contemporaines. Cette puissante réinterprétation s'inscrit à la fois dans la tradition des interventions au pochoir de Blek le Rat dans l'espace public et dans le talent de Shepard Fairey pour transformer les icônes culturelles en outils de critique sociale. Importance de la collaboration Blek le Rat, né Xavier Prou en France en 1951, est reconnu comme l'un des pionniers et des plus influents du graffiti au pochoir. Shepard Fairey, né à Charleston, en Caroline du Sud, en 1970, s'est fait connaître internationalement grâce à sa campagne OBEY et à ses œuvres politiques ultérieures, notamment l'affiche « Hope » de Barack Obama. Ensemble, ils font le lien entre les origines de l'art du pochoir européen et l'évolution graphique et politique du pop art urbain américain. Leurs œuvres communes, telles que « David with Machine Gun », instaurent un dialogue culturel entre deux époques, confirmant la continuité du street art comme plateforme d'expression et de débat public. Résonance politique et valeur de collection « David with Machine Gun » est une œuvre de protestation visuelle qui réinterprète une image de pureté, de jeunesse et de beauté pour dénoncer la corruption des idéaux par la militarisation et la violence. Cette collaboration souligne l'engagement commun des deux artistes à rendre l'art engagé accessible à un large public. Tirée à seulement 100 exemplaires, signée par les deux artistes et forte de son thème, cette estampe est devenue une œuvre majeure et recherchée par les collectionneurs. Elle illustre comment le street art et le graffiti peuvent s'approprier des images familières et les transformer en une critique acerbe du monde moderne, confirmant ainsi son statut d'artefact culturel et d'œuvre d'art à part entière.
$2,500.00
-
Mike Mitchell Impression giclée britannique de grande qualité Chaplin par Mike Mitchell
Tirage giclée en édition ultra-limitée Chaplin British sur papier d'art par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. 2013 Signé et numéroté au dos Édition limitée à 100 exemplaires Œuvre d'art Format 4x6 Impression giclée par Mike Mitchell de Superman Clark Kent Pose stylisée avec Chaplin d'Angleterre Célèbre pour ses films vintage. Tirage giclée en édition ultra-limitée britannique de Chaplin par Mike Mitchell L'estampe giclée en édition limitée « Chaplin British Super Limited Edition » de Mike Mitchell est un fascinant croisement entre nostalgie, culture pop et satire contemporaine. Signée et numérotée, cette édition limitée de 2013, mesurant 10 x 15 cm, appartient à la célèbre série « Super Series » de Mitchell, une collection d'œuvres où des figures iconiques sont réinterprétées avec humour dans la pose emblématique de Superman. En fusionnant le personnage classique de Charlie Chaplin avec l'allure d'un super-héros, Mitchell interroge avec malice le pouvoir, la perception et l'histoire culturelle à travers le prisme du street art et du graffiti. L'influence de Charlie Chaplin sur l'art visuel Charlie Chaplin, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, incarne le génie du cinéma muet et la critique sociale à travers son jeu d'acteur. Son look iconique, avec son chapeau melon, sa moustache et sa canne, a fait de lui un personnage universellement reconnaissable, mêlant humour et profondes analyses de la société. L'interprétation stylisée de Mitchell s'inspire de l'esthétique vintage de Chaplin et la fusionne avec une pose de super-héros audacieuse et musclée, renforçant l'idée que Chaplin était un géant de la culture, sans pour autant avoir besoin du physique conventionnel du héros. Le style d'illustration épuré, les lignes nettes et le contraste accentué reflètent une esthétique pop art urbaine contemporaine, puisant dans les traditions de la bande dessinée et les réinterprétations satiriques de figures historiques. Le pop art urbain et la transformation des icônes culturelles La série « Super Series » de Mitchell s'inscrit dans la tradition du street art et du graffiti, où des figures emblématiques sont souvent réinterprétées, amplifiées ou juxtaposées à des thèmes modernes. Ici, Chaplin, célèbre pour ses comédies muettes et son activisme subtil, adopte l'allure d'un super-héros de bande dessinée, suggérant le pouvoir de l'humour comme forme de résistance sociale. L'influence visuelle des comics, alliée à la dimension rebelle du street art, fait de cette œuvre une fusion parfaite entre expression artistique ancienne et nouvelle. Le noir et blanc rend hommage à l'époque du cinéma muet de Chaplin, renforçant la référence historique tout en la rendant immédiatement reconnaissable par le public contemporain. Satire et nostalgie dans l'art de la culture pop moderne L'œuvre de Mitchell joue souvent avec l'équilibre entre nostalgie et satire, rappelant aux spectateurs que nos héros culturels évoluent avec le temps. L'influence de Chaplin dépasse largement le cadre du cinéma muet, car ses personnages, ses manières et ses thèmes de lutte et de persévérance humaines continuent de résonner dans la narration moderne et les mouvements artistiques. Cette édition giclée ultra-limitée est plus qu'une simple illustration : c'est un commentaire à la fois ludique et perspicace sur la manière dont la culture populaire immortalise les figures par la réinterprétation. La capacité de Mitchell à fusionner beaux-arts, stylisation de la bande dessinée et techniques du pop art urbain fait de cette édition giclée ultra-limitée de Chaplin une pièce de collection unique pour les amateurs d'art, les historiens du cinéma et les passionnés de créativité contre-culturelle.
$82.00
-
Tavar Zawacki- Above Sérigraphie Papel 25 par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Papel 25 3-Color Hand-Tited Limited Edition Silkscreen Print on 330gsm Somerset Radiant White Paper by Tavar Zawacki- Above Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. 2022 Signé et numéroté TAVAR ZAWACKI PAPEL 25 (ÉDITION), 2022 Sérigraphie 3 couleurs sur papier Somerset Radiant White 330 g/m² 70 x 70 cm 27 1/2 x 27 1/2 po Tirage limité à 50 exemplaires
$962.00
-
Joe King Shark Bite AP Sérigraphie par Joe King
Shark Bite - Édition limitée Rook Brand, sérigraphie à l'encre métallique 4 couleurs tirée à la main sur papier kraft moucheté français par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP
$213.00
-
Vhils- Alexandre Farto Photo d'archives à grande échelle par Vhils Alexandre Farto x Martha Cooper
Photo d'archive Scale Up par Vhils - Alexandre Farto x Martha Cooper x 1UP Crew - One United Power x Nika Kramer x MOG Museum of Graffiti Édition limitée sur papier d'art Pop Graffiti Street Artiste moderne Œuvre d'art. 2023 Signé par Vhils- Alexandre Farto & Tirage numéroté Édition limitée à 40 exemplaires Taille de l'œuvre 19,75x24 Pigments d'archives Photo Polaroid stylisée agrandie Prise par Martha Cooper x Nika Kramer Fine Art Publié par 1UP Crew x MOG Museum of Graffiti. Visions croisées : Vhils et le tissu de l'art urbain « Scale Up », une estampe d'archives née de la collaboration créative de Vhils (Alexandre Farto), Martha Cooper, du collectif 1UP et de Nika Kramer, incarne l'esprit de collaboration qui anime le street art et le graffiti. Cette édition limitée, signée par Vhils et numérotée sur 40 exemplaires, témoigne de la richesse et de la profondeur narrative de l'art urbain. Mesurant 50 x 61 cm, l'œuvre est une fusion entre le talent artistique unique de Farto, fruit d'une technique soustractive, et le sens documentaire de Cooper et Kramer. Elle est présentée par le collectif 1UP et le MOG Museum of Graffiti. La contribution de chaque artiste à « Scale Up » tisse un fil distinct dans la riche tapisserie de l'estampe. La technique de Vhils, qui consiste à extraire des couches successives pour révéler un récit sous-jacent, est manifeste. De leur côté, Martha Cooper et Nika Kramer apportent leurs perspectives photographiques emblématiques, immortalisant l'essence de la rue en un seul cliché. Le collectif 1UP, synonyme d'unité et de puissance dans le street art, fait le lien entre ces visions, tandis que le MOG offre une plateforme pour leur convergence, ancrant ainsi l'œuvre dans le discours de l'art moderne. L'alchimie artistique d'Alexandre Farto Alexandre Farto, alias Vhils, a révolutionné la scène du street art avec ses portraits ciselés qui explorent les profondeurs des environnements urbains. Sa participation à « Scale Up » offre un portrait poignant de la condition humaine au cœur du chaos de la vie citadine. L’art de Farto est un dialogue entre création et destruction, où le retrait de matière est aussi significatif que l’image révélée. Sa technique est une métaphore de l’expérience humaine : chaque couche enlevée dévoile des histoires gravées dans les murs par le temps et l’histoire. L’approche de Vhils en matière de street art dépasse la simple esthétique. Elle interroge les thèmes de l’identité, de la mémoire et du rythme effréné du développement urbain. En signant « Scale Up », Farto imprègne l’œuvre de sa philosophie, mariant la nature éphémère du street art à la permanence des beaux-arts. L’œuvre est un régal pour les yeux et une réflexion philosophique sur les espaces que nous occupons et les traces que nous y laissons. Le pouls collectif de « Scale Up » « Scale Up » est un projet collaboratif qui vibre au rythme de la scène street art, faisant écho aux aspirations des artistes qui considèrent la ville comme une toile et une muse. La participation de Martha Cooper et Nika Kramer à ce projet unit les générations, associant l'esprit pionnier des photographies de street art emblématiques de Cooper au regard culturel contemporain de Kramer. Leur œil commun révèle la beauté brute du street art, capturant sa magie éphémère dans un support durable. Avec la publication de « Scale Up », le collectif 1UP Crew réaffirme son engagement envers l'action collective dans la création artistique. L'esprit du collectif est palpable dans cet ouvrage, offrant un récit plus vaste et unifié de résistance, de résilience et de liberté artistique. Soutenu par le MOG Museum of Graffiti, cet ouvrage devient un témoignage historique. Cette édition limitée illustre la force pérenne de la collaboration dans le monde du street art. Au sein de la communauté artistique, « Scale Up » est reconnu comme une convergence de figures majeures, une harmonieuse fusion de talents et de visions individuelles qui, ensemble, racontent une histoire plus remarquable que la somme de ses parties. Alors que le street art et le graffiti continuent de façonner le paysage culturel, les contributions de Vhils, Martha Cooper, Nika Kramer et du collectif 1UP seront saluées pour leur capacité à saisir l'esprit de l'art urbain et sa volonté inébranlable de remettre en question, de redéfinir et d'inspirer.
$951.00
-
Nate Duval Sérigraphie Silver City Night XL par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$263.00
-
Hijack War Child Sérigraphie par Hijack
Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts, signée War Child, par Hijack, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition signée de 2022, limitée à 75 exemplaires, estampe 16x16 représentant une manifestation contre la guerre en Ukraine. « Quand les adultes font la guerre, ce sont les enfants qui souffrent. » War Child par Hijack : Une œuvre puissante de street art pop et de graffiti L'estampe sérigraphique « War Child » de Hijack est une œuvre saisissante de street art pop et de graffiti, réalisée à la main selon une technique cinq couleurs pour créer une image forte et chargée d'émotion. Sortie en 2022, cette édition limitée et signée à 75 exemplaires capture l'impact dévastateur de la guerre à travers le prisme de l'innocence. Mesurant 40 x 40 cm, cette estampe d'art est une protestation directe contre la guerre en Ukraine, mettant en lumière les souffrances endurées par les enfants dans les zones de conflit. Symbolisme et message de War Child L'œuvre de Hijack est reconnue pour sa capacité à transmettre des messages sociaux et politiques forts, souvent à travers des pochoirs évoquant les débuts du graffiti. Dans « War Child », une fillette se tient devant un mur criblé de balles, dessinant un symbole de paix avec ce qui semble être les impacts de balles. Le choix d'un fond jaune vif contraste avec l'imagerie sombre, rendant la scène à la fois visuellement saisissante et émotionnellement puissante. L'enfant serre contre elle un ours en peluche, symbole universel de l'enfance, soulignant l'innocence et la vulnérabilité au milieu de la destruction. Cette estampe fait écho à une réalité fondamentale de la guerre : les plus jeunes et les plus innocents sont ceux qui souffrent le plus. L'image est un appel à la prise de conscience, incitant les spectateurs à réfléchir au coût humain des conflits armés. Elle témoigne de la résilience des enfants, montrant que même face à la violence, ils s'accrochent à des symboles d'espoir et de paix. L'influence du détournement d'avions dans le street art pop et le graffiti Hijack s'est imposé comme une figure incontournable du street art et du graffiti, grâce à une combinaison de pochoirs, de techniques mixtes et de sérigraphie traditionnelle. Ses œuvres, souvent influencées par le street art militant, le graffiti satirique et le commentaire social urbain, sont à la fois stimulantes et visuellement captivantes. War Child s'inscrit dans la lignée des artistes qui ont utilisé l'art public comme moyen de protestation, mettant en lumière des problématiques souvent ignorées ou sous-représentées dans le discours dominant. Le style visuel de Hijack rappelle le street art politique au pochoir, souvent associé aux mouvements de protestation et aux messages pacifistes. Sa capacité à traduire les conflits mondiaux en œuvres urbaines chargées d'émotion lui a valu d'être reconnu comme une voix contemporaine du street art militant. Le rôle de l'enfant de la guerre dans l'art de protestation moderne War Child s'inscrit dans la tradition plus large du street art et du graffiti qui conteste l'autorité, dénonce l'injustice et offre un commentaire sur les enjeux contemporains. La guerre en Ukraine a suscité une mobilisation mondiale des artistes, dont beaucoup ont utilisé leur notoriété pour s'élever contre la violence et les crises humanitaires. En créant des tirages en édition limitée comme War Child, Hijack s'assure que le message atteigne les collectionneurs, les activistes et les amateurs d'art qui partagent une passion pour l'art urbain engagé. Cette œuvre est bien plus qu'une simple estampe : c'est un manifeste, une protestation et un appel à l'action. À travers le langage visuel du street art et du graffiti, Hijack transforme les murs en porte-voix, amplifiant des voix qui, autrement, resteraient inaudibles. War Child témoigne du pouvoir de l'art à interpeller, provoquer et inspirer le changement, et constitue un ajout essentiel au récit évolutif de l'art comme outil d'activisme.
$2,500.00
-
123Klan SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST
Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO
$448.00
-
Al Maser Habitats II Lithographie standard Fluoro Print par Al Maser
Habitats II Lithographie Standard Flouro Mix Impression par Al Maser Tirage à la main sur papier d'art Édition limitée Graffiti Street Pop Artwork. Édition limitée 2019, signée et numérotée, à 75 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. « Une grande partie de mon travail est axée sur les relations. Cela découle de mon expérience dans l'espace public, qui a marqué la majeure partie de ma carrière artistique. La manière dont le public interagit avec mes grandes fresques murales extérieures m'a amenée à concevoir des installations interactives permettant une immersion dans mes "peintures en 3D". Ces dernières années, cette thématique des relations et de l'environnement m'a conduite à m'intéresser au monde botanique, à son rôle et à son impact sur nous. D'abord par simple curiosité, mais aussi parce que cela m'a permis de comprendre l'importance de certaines plantes pour notre santé, notamment mentale, notre sommeil et notre bien-être face à l'anxiété. C'est ainsi que je me suis naturellement rendue au Jardin botanique national de Dublin, en Irlande, pour dessiner et photographier les plantes qui ont retenu mon attention. À partir de ces croquis et photographies, j'ai intégré leurs formes fluides à mon art aux lignes plus précises et appliqué ces nouvelles compositions à mes estampes. » - Maser Habitats II, une œuvre remarquable d'Al Maser, illustre la fusion du graffiti, du street art et du pop art, capturant l'essence de l'expression urbaine contemporaine. Cette lithographie captivante, intitulée « Habitats II Standard Lithograph Flouro Mix Print », célèbre l'engagement profond d'Al Maser envers les espaces publics, les relations humaines et l'interaction complexe entre l'humain et la nature. Tirée à la main avec précision sur un papier beaux-arts de haute qualité, cette création de 2019 rayonne de vitalité, tant par sa palette de couleurs que par son récit intrinsèque. Mesurant 19,69 x 27,56 cm, il s'agit d'une édition limitée, témoignant de l'attachement d'Al Maser à l'exclusivité : elle fait partie d'une série de seulement 75 exemplaires, chacun signé et numéroté. Le parcours artistique de Maser est marqué par sa fascination pour les relations humaines, largement nourrie par sa riche expérience dans l'art public. Cette interaction entre le public et ses fresques murales monumentales a agi comme un catalyseur, l'incitant à créer des installations interactives qui s'apparentent à des « peintures 3D » tangibles. Cette exploration des relations s'est étendue à l'environnement, orientant Maser vers le monde botanique et son influence profonde sur le bien-être humain. Sa curiosité quant au rôle des plantes dans la régulation de la santé, de l'état mental, du sommeil et de l'anxiété l'a conduit au Jardin botanique national de Dublin, en Irlande. Là, il a dessiné et photographié des plantes fascinantes, intégrant harmonieusement leurs formes organiques à son art caractéristique, aux lignes franches. Habitats II témoigne ainsi de l'approche unique de Maser, traduisant ses observations du monde réel en œuvres imprimées captivantes qui trouvent un écho auprès d'un large public.
$604.00
-
Peter Keil Warhol 02 Rouge Violet Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Warhol 02 Rouge Violet Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de Masonite par l'Homme Sauvage de Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 2002. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui peut expliquer la présence de quelques écailles, compte tenu de l'âge et de la nature de son travail. Représentation d'un ami d'Andy Warhol, dans les tons violets, rouges et blancs. Expressionnisme intense dans Warhol 02 Rouge Violet de Peter Keil « Warhol 02 Rouge et Violet, Huile sur toile originale » de Peter Keil, alias « L'Homme Sauvage de Berlin », est une exploration captivante de la forme et de la couleur à travers le prisme du néo-expressionnisme. Cette œuvre unique, réalisée sur un panneau de Masonite, incarne l'énergie vibrante de l'artiste, figure emblématique de l'art contemporain, reconnu pour son audace chromatique et la profondeur de ses représentations de visages. Signée et estampillée de l'année par Keil, cette pièce de 2002 est un carré d'émotion de 61 x 61 cm, où l'application épaisse de la peinture forme le portrait d'Andy Warhol, révélant l'influence majeure du pop art sur son travail. La méthode artistique de Keil se caractérise par une technique d'impasto audacieuse, où la peinture est appliquée en couches épaisses, conférant à l'œuvre une texture tridimensionnelle à la fois visuelle et tactile. Cette technique entraîne un léger écaillage au fil du temps, considéré comme une caractéristique inhérente à l'œuvre de Keil, renforçant son authenticité et sa valeur historique. Le tableau « Warhol 02 Rouge Violet » témoigne de ce style, avec ses rouges vibrants et ses violets profonds qui fusionnent pour former le visage iconique de Warhol, sur un fond blanc immaculé. La contribution de Peter Keil à l'art contemporain La contribution de Peter Keil au street art et au graffiti est considérable, car il transpose l'essence brute et indomptée de l'art urbain dans les galeries. Son œuvre rejette le raffinement et la retenue conventionnels souvent associés aux beaux-arts, embrassant au contraire une spontanéité débridée plus courante dans les rues et les ruelles où le graffiti prospère. « Warhol 02 Red Purple » illustre parfaitement cette philosophie : le sujet du tableau – un pionnier du pop art – y est représenté dans le style débridé de Keil, créant ainsi un pont entre les deux univers artistiques. Chaque toile de Keil est un récit original, une histoire racontée par le langage visuel des couleurs et des formes. Les collectionneurs et les amateurs de son travail sont attirés par l'émotion intense et le style unique de ses peintures. Dans le cas de « Warhol 02 Red Purple », l'attrait est renforcé par le sujet – le légendaire Andy Warhol – qui place l'œuvre au carrefour de l'héritage du pop art et de l'innovation artistique contemporaine. Posséder une œuvre de Peter Keil, c'est bien plus qu'acquérir une œuvre d'art ; C'est une immersion dans l'histoire vivante et vibrante de la peinture elle-même. La peinture écaillée, les coups de pinceau audacieux et les contrastes saisissants créent une expérience aussi évocatrice et complexe que l'artiste lui-même. « Warhol 02 Rouge Violet » est un symbole vibrant de la vision artistique durable de Keil et de son impact sur le monde de l'art. « Warhol 02 Rouge Violet, peinture à l'huile originale » de Peter Keil est un régal pour les yeux et une pièce essentielle de l'histoire de l'art contemporain. Cette œuvre encapsule l'essence du street art et du graffiti à travers le regard d'un maître dont l'approche non conventionnelle de l'art a captivé la communauté artistique internationale. La peinture de Keil célèbre la liberté d'expression et le pouvoir de l'art à transmettre des émotions et des pensées humaines profondes.
$676.00
-
Pat Riot Adam Wainwright Poutine Old Lady Cardinals Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Adam Wainwright/Putin Old Lady - Collage unique orné à la main par Pat Riot sur une carte de baseball vintage. Œuvre originale estampée en 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage Topps de la MLB, avec un style pop art rappelant : Adam Wainwright/Putin Old Lady - Cardinals
$24.00
-
Paul Insect Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect
Collection LDN Paris, sérigraphie de Paul Insect, imprimée à la main sur panneau, édition limitée. Édition limitée 2019, signée et numérotée, lot de 3 œuvres d'art sur carton, format 9,38 x 6,75 pouces chacune, sérigraphie. Collection Paul Insect LDN Paris, sérigraphies 2019 La collection LDN Paris 2019 de l'artiste contemporain britannique Paul Insect est un ensemble vibrant de trois sérigraphies qui illustre sa fusion de sensibilité pop, d'esthétique du street art et d'expérimentations graphiques audacieuses. Chaque œuvre de la série mesure 23,8 x 17,1 cm et est tirée à la main sur carton, signée et numérotée en édition limitée. Reconnu pour son utilisation saisissante de la couleur, ses compositions superposées et ses subtiles accents surréalistes, Insect présente un agencement hypnotique d'yeux humains partiellement voilés par des formes colorées vives et irrégulières, créant un sentiment d'intimité et de détachement. Le motif récurrent de l'œil invite le spectateur à un échange visuel direct, tandis que les formes environnantes perturbent et fragmentent le regard. Variations de couleurs dynamiques L'ensemble propose trois palettes de couleurs distinctes – des fonds à dominante rose, orange et bleue – chacune rehaussée de formes nettes et contrastées dans des tons de vert électrique, rose vif, jaune éclatant et bleu saturé. Le rendu pointilliste des yeux confère une texture d'impression vintage, juxtaposée aux aplats de couleurs contemporains. Ce contraste délibéré de styles d'impression accentue la sensation de mouvement et de tension au sein de l'œuvre, tout en témoignant de la maîtrise des techniques de sérigraphie par Insect. La réalisation artisanale des impressions garantit une richesse de couleurs et une précision de superposition exceptionnelles, permettant à chaque panneau de s'affirmer à la fois comme une pièce unique et comme élément d'un triptyque cohérent. Influence du street art et exécution en beaux-arts Le parcours de Paul Insect a longtemps fait le lien entre l'énergie brute de la culture urbaine et le raffinement des œuvres exposées en galerie. Ses compositions possèdent souvent l'immédiateté des affiches de rue collées à la paille, tout en étant méticuleusement élaborées avec la maîtrise et la pérennité de la gravure d'art. Dans la collection LDN Paris, les yeux désincarnés évoquent les thèmes de l'anonymat, de la surveillance et des récits invisibles de la vie urbaine. Les fragments superposés qui entourent le regard suggèrent à la fois camouflage et révélation, reflétant la tension entre présence publique et identité privée souvent présente dans le contexte du street art. La vision artistique de Paul Insect Né au Royaume-Uni, Paul Insect s'est fait connaître internationalement au début des années 2000 grâce à son approche singulière mêlant sous-entendus politiques, humour surréaliste et audace graphique. Son œuvre s'est exposée aussi bien dans des espaces clandestins de la rue que dans des expositions prestigieuses, brouillant souvent la frontière entre commentaire urbain subversif et œuvre d'art de collection. La collection LDN Paris illustre sa capacité à transformer des éléments visuels simples – ici, l'œil humain – en messages complexes et stimulants, sublimés par une utilisation audacieuse de la couleur. Ce coffret de sérigraphies en édition limitée témoigne non seulement de sa précision technique, mais aussi de l'énergie et de l'impact visuel qui ont fait de Paul Insect une figure majeure du street art, du pop art et du graffiti contemporains.
$1,500.00 $1,275.00
-
Dxtr Sérigraphie du zodiaque par Dxtr
Édition limitée Zodiac, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier français 140 lbs par Dxtr, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « J'ai créé cette œuvre par simple plaisir, pendant un moment de libre entre deux projets, et j'ai toujours eu envie d'en faire une sérigraphie. Alors, quand 1xRUN m'a contacté pour une nouvelle sortie, c'était l'occasion rêvée de la faire imprimer enfin. Comme vous le savez grâce à notre dernière impression, je suis un grand amateur de symbolisme. Je m'intéresse toujours aux symboles et à leurs significations. Chaque élément a sa raison d'être et est intégré à cette œuvre pour une raison précise. Je pense qu'il est essentiel pour mon travail que tous les éléments représentent quelque chose, soient significatifs et aient un sens. J'apprécie les icônes et les éléments cryptiques, mystiques et riches de sens, c'est pourquoi j'ai voulu créer mon propre zodiaque. » - Dxtr
$217.00
-
Sandra Chevrier Sérigraphie La Cage Et 'Acte De Foi Laiton par Sandra Chevrier
La Cage Et 'Acte De Foi Estampe en laiton par Sandra Chevrier La Cage et le Saut de la Foi Tiré à la main 24 couleurs sur métal laiton corrodé de 3 mm Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Œuvre d'art : 27,56 x 38,58 cm. Sérigraphie. Titre : « La Cage et l'acte de foi ». La Cage Et 'Acte De Foi: Une étude en métal par Sandra Chevrier « La Cage et 'Acte de Foi » de Sandra Chevrier est une œuvre captivante qui exprime toute la vitalité du pop art et du graffiti, tout en incarnant l'esprit du pop art et son engagement direct envers la culture contemporaine. Cette œuvre en édition limitée, sortie en 2021, témoigne du style singulier de Chevrier, caractérisé par une superposition d'images alliant l'expressivité brute du street art à la précision des pratiques artistiques conventionnelles. Le récit artistique de la sérigraphie de Sandra Chevrier L'œuvre, intitulée « La Cage et le Saut de la Foi », est une sérigraphie artisanale en 24 couleurs sur laiton corrodé de 3 mm d'épaisseur. Mesurant 70 x 98 cm, elle offre un spectacle visuel saisissant et une exploration conceptuelle. Le travail de Chevrier est connu pour juxtaposer des extraits de bandes dessinées à des représentations réalistes du corps humain, notamment des visages féminins. Il en résulte un collage d'émotions et de références culturelles qui évoquent les luttes intérieures et extérieures liées à l'identité et à la perception. Examen des techniques et du symbolisme dans l'œuvre de Chevrier La technique employée par Chevrier dans cette œuvre est remarquable : elle utilise une multitude de couleurs pour donner profondeur et texture à la surface du métal, un matériau qui évoque à la fois la force et le passage du temps. L’utilisation du laiton comme support confère à l’œuvre une dimension industrielle brute. Parallèlement, le processus de corrosion appliqué garantit l’unicité de chaque pièce de cette édition limitée à dix exemplaires, faisant écho à l’individualité de l’expérience humaine. L’imagerie choisie par Chevrier est tout aussi significative. Les visages de femmes partiellement esquissés sont représentés avec une beauté teintée de mélancolie, tandis que les scènes de bande dessinée superposées suggèrent des récits de lutte, de pouvoir et de résilience. Les « cages » présentes dans les œuvres de Chevrier sont des métaphores des attentes et des contraintes sociales imposées aux individus, en particulier aux femmes, et le « saut de la foi » symbolise le courage nécessaire pour transcender ces limites. Impact de « La Cage Et « Acte De Foi » dans le discours sur l'art contemporain La sortie de « La Cage et 'Acte de Foi » a suscité un vif enthousiasme dans le milieu artistique, collectionneurs et critiques s'efforçant de décrypter les multiples significations de l'œuvre de Chevrier. Cette série en édition limitée est rapidement devenue un objet de convoitise, apprécié pour son attrait visuel et son récit contemplatif. L'œuvre de Chevrier fait le lien entre la nature éphémère du street art et la permanence associée au travail du métal, instaurant un dialogue entre le transitoire et l'éternel. Résonance culturelle des œuvres d'art en édition limitée de Sandra Chevrier La résonance culturelle de « La Cage et 'Acte de Foi » de Sandra Chevrier est amplifiée par son exploration des thèmes du féminisme, de l'identité et de la libération. Alors que le pop art urbain et le graffiti s'imposent de plus en plus parmi les formes d'art reconnues, des œuvres comme celle de Chevrier soulignent la pertinence de ces médiums pour aborder des problématiques sociales poignantes. Son travail embellit l'espace qu'il occupe et invite à l'introspection et au débat, caractéristiques d'un art influent. En résumé, « La Cage et 'Acte de Foi » de Sandra Chevrier exprime la sensibilité du pop art urbain fusionnée avec des médiums artistiques traditionnels. L'utilisation de laiton corrodé comme support pour le procédé complexe de sérigraphie illustre l'esprit novateur de l'art contemporain, et le tirage limité de la série souligne la valeur de chaque pièce. À travers son art, Chevrier continue de questionner et d'inspirer, faisant de « La Cage et 'Acte de Foi » une contribution majeure à l'histoire de l'art moderne.
$6,176.00
-
Tracie Ching Plus grand à l'intérieur, sérigraphie Doctor Who par Tracie Ching
« Bigger on the Inside » Dr Who, sérigraphie de Tracie Ching, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie 18x24 pouces représentant le vaisseau spatial TARDIS (cabine de police) de Doctor Who. Édition spéciale 50e anniversaire de la série Doctor Who. Plus grand à l'intérieur Doctor Who Sérigraphie de Tracie Ching L'estampe sérigraphique « The Bigger on the Inside » de Tracie Ching, inspirée de Doctor Who, est un hommage saisissant au 50e anniversaire de l'une des séries de science-fiction les plus appréciées de tous les temps. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, créée en 2013, capture l'essence du TARDIS, le vaisseau spatial emblématique du Docteur, dans une composition saisissante et riche en superpositions. Signée et numérotée au dos, et limitée à 40 exemplaires, cette œuvre mêle l'esthétique du street art et du graffiti à une approche futuriste, presque hypnotique. La technique de la sérigraphie lui confère une texture riche et une profondeur remarquable, en faisant une pièce visuellement dynamique, à la fois nostalgique et contemporaine. Concept visuel et conception de l'impression L'interprétation du TARDIS par Tracie Ching joue avec les notions de mouvement et de distorsion temporelle, deux éléments fondamentaux de l'univers de Doctor Who. L'estampe présente de multiples images superposées de la cabine de police bleue, créant un effet de cascade qui suggère que le vaisseau passe d'une dimension à l'autre. Les contours géométriques nets et l'éclairage à fort contraste renforcent l'impression d'énergie cinétique, donnant vie à l'œuvre. Les tons bleu profond, associés à une technique de demi-teintes soigneusement appliquée, confèrent à la pièce une profondeur atmosphérique qui fait écho au mystère et à l'excitation du voyage dans le temps. La typographie joue un rôle important dans la composition, avec le titre « Doctor Who » présenté dans un style épuré et futuriste. L'intégration du logo de la série et de la mention « Le cinquantième anniversaire » en bas de l'estampe souligne le caractère festif de l'œuvre. Cette approche minimaliste et audacieuse permet au TARDIS de rester le point focal tout en rendant hommage à cet événement historique de la série. Cet équilibre entre design graphique et savoir-faire artistique confère à cette estampe un caractère unique, à la fois comme objet de collection et comme œuvre remarquable d'art urbain pop et de graffiti contemporain. Le TARDIS comme icône du street art et du graffiti Le TARDIS fascine depuis longtemps le street art et le graffiti, symbolisant l'aventure, l'évasion et les possibilités infinies du temps et de l'espace. Les artistes de rue l'ont souvent représenté sur des fresques, des pochoirs et des affiches collées, l'intégrant à des décors urbains inattendus pour créer l'illusion de sa matérialisation dans le monde réel. Le design de la cabine de police est une image iconique, immédiatement reconnaissable même pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, ce qui en fait un puissant symbole visuel dans l'art public. L'interprétation du TARDIS par Ching pousse ce concept plus loin en explorant ses propriétés métaphysiques. En illustrant la cabine de police comme si elle oscillait entre différents moments du temps, l'œuvre reflète le fonctionnement du graffiti et du street art : éphémères, en perpétuelle évolution et existant sous de multiples formes. La superposition des couches du TARDIS dans l'œuvre reflète la manière dont le street art se construit souvent, les artistes ajoutant de nouveaux tags, motifs et textures aux œuvres existantes, créant ainsi une toile évolutive de narration visuelle. Ce parallèle entre le voyage dans le temps et la nature fluide du street art et du graffiti renforce l'idée que le TARDIS est bien plus qu'un simple artefact de science-fiction : c'est un symbole de réinvention artistique. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Tirée artisanalement en sérigraphie, « Bigger on the Inside » bénéficie d'un savoir-faire unique, impossible à reproduire numériquement. La superposition des encres, la texture du papier d'art et la précision de l'impression contribuent à son caractère distinctif. Disponible à seulement 40 exemplaires, cette œuvre est une pièce de collection exclusive, fusionnant l'univers de Doctor Who avec l'esthétique du street art et du graffiti. Son tirage limité renforce son attrait, conférant à chaque exemplaire une valeur culturelle et artistique indéniable. Le talent de Tracie Ching pour allier culture pop et techniques graphiques modernes et complexes fait de cette sérigraphie une œuvre phare de l'art urbain contemporain. Sa vision du TARDIS capture l'émerveillement et la magie de Doctor Who tout en repoussant les limites de la narration visuelle. Par sa composition dynamique, ses textures riches et sa profondeur conceptuelle, cette œuvre témoigne de la puissance de l'alliance entre la mythologie de la science-fiction et l'univers expressif et en constante évolution du street art et du graffiti.
$267.00
-
Nate Duval Sérigraphie Silver City Day XL par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$263.00
-
Francesco Francavilla Archie Baltimore ComicCon Sérigraphie par Francesco Francavilla
Archie - Édition limitée Baltimore Comic-Con, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par Francesco Francavilla, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$217.00
-
Jamie Reid Damn Them All Giclee Print par Jamie Reid
Impression giclée en édition limitée « Damn Them All » de l'artiste Jamie Reid, spécialiste du graffiti pop culture. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Dimensions de l'œuvre : 24,1 x 27,6 pouces. « Damn Them All » de Jamie Reid est une œuvre magistrale et évocatrice qui incarne avec force l'essence de la culture pop, du graffiti et du street art. Créée en 2019, cette œuvre témoigne de l'influence durable de Reid dans le domaine de l'art contemporain, offrant un mélange captivant de couleurs vives, d'éléments de collage complexes et d'un commentaire socio-politique incisif. Tirée en édition limitée à seulement 300 exemplaires, cette œuvre est une impression giclée impeccable sur papier Hahnemühle Bamboo 290 g/m² de qualité supérieure. Ce choix méticuleux du support garantit non seulement la longévité de l'œuvre, mais accentue également la vivacité de ses détails. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par Reid, faisant de chaque tirage une pièce de collection unique. Se pencher sur l'histoire de l'œuvre apporte un éclairage fascinant. Elle s'inspire d'un collage original créé par Reid pour un article du magazine The Guardian, qui explorait en profondeur les thèmes du républicanisme. De plus, cette image iconique trouve un écho particulier auprès des amateurs de punk, puisqu'elle figurait sur la pochette de « God Save the Queen » des Sex Pistols (1977), un titre qui a bouleversé les fondements de l'establishment britannique. Chaque détail, de la juxtaposition audacieuse de symboles culturels aux sous-entendus rebelles, incarne l'esprit d'une époque où l'art et la musique cherchaient à défier les normes sociales. Mesurant 61,2 x 70,1 cm, « Damn Them All » est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un témoignage historique, illustrant le talent exceptionnel de Jamie Reid pour mêler art et discours culturel et politique. Tirage limité à 300 exemplaires, imprimé sur papier bambou Hahnemühle 290 g/m², signé et numéroté. Image utilisée pour la couverture de l'album « God Save the Queen » des Sex Pistols en 1977. « Damn Them All » est une reproduction giclée en édition limitée de Jamie Reid. Inspirée d'un collage original réalisé pour un magazine du Guardian dont le sujet principal était le républicanisme. Tiré à 300 exemplaires sur papier bambou Hahnemühle 290 g/m², cet ouvrage est signé et numéroté par l'artiste. 61,2 x 70 cm (24,1 x 27,6 pouces)
$820.00
-
Francesco Francavilla The Re-Animator Dynamite #4 Sérigraphie par Francesco Francavilla
The Re-Animator - Dynamite #4 Édition limitée Sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par Francesco Francavilla, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$103.00
-
Michele Melcher Madame de Bionville Embellished HPM Archival Print par Michele Melcher
Madame de Bionville - Tirages d'art HPM en édition limitée, rehaussés de pigments d'archives, sur papier Moab Fine Art 290 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Michele Melcher. Édition limitée à 5 exemplaires, signée et numérotée HPM, rehaussée à la main (2021). Format : 11 x 17 pouces. ChatGPT a dit : Estampe d'art embellie Madame de Bionville de Michele Melcher, 2021 L'estampe Madame de Bionville de 2021, signée et numérotée, de Michele Melcher, est une œuvre pigmentaire d'archives rehaussée à la main. Tirée à seulement cinq exemplaires, elle mesure 28 x 43 cm et est imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m². Cette édition limitée HPM (multiple peint à la main) reflète le mélange saisissant de portrait historique, de références à la culture populaire et d'imagerie macabre propre à Melcher. Chaque exemplaire a été rehaussé de façon unique par l'artiste, ce qui garantit leur caractère unique et renforce la rareté et la valeur de collection de cette édition. Imagerie et langage visuel Madame de Bionville présente une figure squelettique parée d'un habit aristocratique, sa cage thoracique et son crâne apparents contrastant avec les détails ornementaux du costume et un chapeau à plumes. La soie d'un bleu vif et le délicat col de dentelle évoquent l'élégance des portraits du XVIIIe siècle, mais le visage squelettique transforme l'image en une méditation sur la mortalité et la vanité. Ce jeu entre luxe raffiné et déchéance saisissante rappelle la tradition des vanités, revisitée par la touche graphique contemporaine de Melcher. Les embellissements réalisés à la main sur chaque estampe ajoutent profondeur, texture et singularité, renforçant la tension entre reproduction mécanique et intervention directe de l'artiste. Thèmes artistiques et influence L'œuvre de Michele Melcher explore souvent les thèmes de la mortalité, de la mémoire et du symbolisme culturel en réinterprétant des figures historiques et l'iconographie. Dans Madame de Bionville, elle interroge les notions d'impermanence et l'effondrement inéluctable de la richesse, du pouvoir et de la beauté face à l'universalité de la mort. La théâtralité et l'élégance de l'œuvre contrastent avec sa présence squelettique et sinistre, créant un paradoxe qui fait écho à la fois aux traditions des beaux-arts et à la force brute du street art et du graffiti. Cette juxtaposition invite le spectateur à questionner l'obsession sociétale du statut et de l'apparence, établissant des parallèles entre l'aristocratie historique et la société de consommation contemporaine. La place de Michele Melcher dans le pop art urbain contemporain Michele Melcher est reconnue pour sa capacité à fusionner les techniques picturales classiques et le commentaire contemporain, brouillant ainsi la frontière entre l'art de galerie et l'esthétique inspirée de l'art urbain. Ses œuvres se distinguent par leur profondeur narrative et leur équilibre entre hommage historique et critique actuelle. Madame de Bionville, avec son édition limitée rehaussée à la main et son exécution méticuleuse, témoigne de son attachement au savoir-faire artisanal tout en conservant l'esprit rebelle propre à l'art urbain et à la pop culture. Cette œuvre illustre comment la pratique de Melcher réinterprète et recontextualise le passé, offrant au public un regard neuf sur l'histoire et la culture contemporaine.
$342.00
-
Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Funny Farm PP par Above - Tavar Zawacki
Funny Farm PP Printers Proof Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 310gsm Fine Art Paper by Artist Above- Tavar Zawacki, Street Pop Art Graffiti Legend. Épreuve d'impression PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts 310 g/m² Taille de l'œuvre : 16 x 16 pouces Sortie : 23 janvier 2016. « J'ai peint cette flèche au rouleau, à la peinture latex et à la bombe sur une vieille grange. La grange mesurait 9 mètres de large sur 9 mètres de haut à son point le plus haut. L'œuvre "Funny Farm" a débuté grâce à mon ami Denial, qui m'a invité à participer au projet Free 4 All Walls au Canada le mois dernier. Denial m'avait trouvé une immense grange à peindre pour le projet. C'était la plus grande flèche que j'aie jamais peinte et la plus grande quantité de café que j'aie bue en quatre jours. Le café Tim Hortons devrait être interdit. » – Ci-dessus La flèche visionnaire de Tavar Zawacki - CI-DESSUS : Épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » Tavar Zawacki, figure légendaire du street art et du graffiti, continue de fasciner le monde de l'art avec son tirage d'art « Funny Farm », une épreuve d'artiste réalisée sur papier pigmentaire d'archive. Sortie le 23 janvier 2016, cette édition limitée, signée et estampillée « Épreuve d'artiste », révèle l'identité artistique de Zawacki, fusionnant sa maîtrise du street art et sa sensibilité artistique. Imprimée sur papier d'art 310 g/m², chaque exemplaire de 40 x 40 cm symbolise une étape importante dans la carrière d'ABOVE, où l'artiste transcende le contexte urbain pour explorer les paysages ruraux, élargissant ainsi le champ d'expression du street art. L'œuvre « Funny Farm » est née d'une fresque colossale peinte sur une grange, témoignant de la volonté de Zawacki de repousser les limites de sa créativité. Mesurant 9 mètres sur 9, il s'agissait de la flèche la plus imposante qu'il ait jamais peinte, une forme emblématique de son nom d'artiste. Le processus a fait appel à des rouleaux, de la peinture au latex et de la peinture en aérosol, témoignant de la capacité d'ABOVE à s'adapter avec brio à différents supports et échelles. Cette œuvre est née de sa collaboration avec le projet Free 4 All Walls au Canada, une initiative encourageant les artistes à créer des œuvres d'art publiques qui dynamisent et transforment les espaces communs. Création de « Funny Farm » : Technique et narration La création de « Funny Farm » témoigne du talent artistique d'ABOVE et raconte une histoire de camaraderie et d'endurance. Nourri par de grandes quantités de café Tim Hortons, dont Zawacki suggère avec humour qu'il devrait être illégal en raison de son caractère addictif, l'artiste s'est lancé dans un marathon de peinture de quatre jours. Ce détail ajoute une dimension personnelle à l'œuvre, permettant au public d'entrevoir la force physique et mentale nécessaire à la réalisation d'une œuvre de street art aussi monumentale. L'épreuve d'artiste de « Funny Farm » occupe une place de choix parmi les œuvres d'art de collection. Ces épreuves, généralement réservées à l'artiste et à l'imprimeur, attestent de la qualité de l'œuvre et servent de référence pour l'ensemble du tirage. La décision de Zawacki de publier une édition d'épreuve d'artiste souligne son respect pour l'art de la gravure et son désir de partager une partie de ce projet important avec un public plus large. Le marquage « Épreuve d'artiste » symbolise la rareté et le prestige, rehaussant le statut de l'œuvre auprès des collectionneurs et des amateurs de street art. « Funny Farm » : Célébrer la diversité artistique et le dialogue culturel L'édition d'épreuve d'imprimerie de « Funny Farm » est emblématique de l'approche d'ABOVE en matière de pop art urbain, caractérisée par des visuels audacieux, des expériences immersives et un dialogue entre l'artiste et son environnement. Cette estampe représente un dialogue culturel où une grange rurale devient la toile d'un artiste urbain, reliant des univers disparates grâce au langage universel de l'art. Elle reflète la polyvalence de cette légende du graffiti et son engagement à explorer comment le street art peut exister et s'épanouir au-delà du contexte urbain. La portée culturelle de « Funny Farm » réside dans sa capacité à dépasser l'immédiateté des contextes traditionnels du street art. En transformant une structure rurale en une toile vibrante, ABOVE élargit le champ d'action du street art, invitant un nouveau public à s'engager dans le mouvement. Cette édition limitée capture l'essence de cette vaste fresque, lui permettant de résonner au sein du pop art et de la culture urbaine, et assurant ainsi la pérennité de son héritage. En résumé, « Funny Farm » témoigne avec éclat du parcours artistique de Tavar Zawacki-ABOVE, marquant un tournant où son style iconique s'est affranchi des paysages urbains pour explorer les contrées bucoliques. L'édition PP Printer's Proof célèbre cette étape importante, offrant aux amateurs d'art un fragment de la vision d'ABOVE, préservé sur papier d'art de qualité supérieure, et les invitant à participer à l'évolution du pop art urbain et du graffiti.
$563.00
-
Tavar Zawacki- Above Charlotte Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Charlotte, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² par Tavar Zawacki - Ci-dessus, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format de l'œuvre : 18x18. Impression pigmentaire d'archives. « Charlotte » de Tavar Zawacki : une fusion contemporaine dans le pop art urbain Tavar Zawacki, alias ABOVE, est une figure emblématique du street art et du graffiti, reconnu pour son utilisation dynamique des couleurs et des formes. L'édition limitée « Charlotte », imprimée sur papier d'art Moab Rag 290 g/m² avec des pigments d'archivage, témoigne de sa capacité à transcender les frontières traditionnelles du street art. Sortie en 2019, cette édition limitée à 25 exemplaires signés et numérotés illustre l'engagement d'ABOVE envers la précision et son recours aux techniques modernes pour élever le graffiti à de nouveaux sommets de sophistication. Avec sa palette de couleurs vibrantes et ses motifs hypnotiques, cette œuvre reflète l'énergie palpitante des environnements urbains souvent mis en scène par le street art. L'utilisation de pigments d'archivage sur papier d'art garantit la préservation de l'intensité des couleurs et de la netteté des lignes, capturant l'immédiateté du graffiti tout en assurant une grande durabilité. Chaque exemplaire de « Charlotte », mesurant 45,7 x 45,7 cm, présente un carré parfait au design complexe qui invite le spectateur à une exploration visuelle de la profondeur et du mouvement. L'exploration de l'identité à travers les imprimés par ABOVE ABOVE est une figure majeure de la scène street art internationale depuis la fin des années 1990, reconnu pour son motif de flèche distinctif et ses œuvres monumentales aux multiples couches. Dans « Charlotte », il délaisse la toile urbaine pour l'estampe d'art, y insufflant la même audace et le même dynamisme qui caractérisent ses fresques. Cette œuvre s'inscrit dans son évolution artistique et témoigne de son exploration de l'identité à travers l'estampe. En signant et numérotant chaque estampe, ABOVE en confirme l'authenticité et personnalise chaque œuvre, créant ainsi un lien plus intime avec les collectionneurs. Le titre « Charlotte » évoque une forme de personnification, suggérant un récit ou une identité sous-jacente aux motifs qui dominent l'espace visuel. Cette forme de pop art urbain invite les spectateurs à s'interroger sur les histoires et les messages qui se cachent derrière l'esthétique captivante de l'œuvre. L'un des traits caractéristiques du travail d'ABOVE est d'engager le public dans un dialogue, suscitant une réflexion sur l'expérience urbaine, les différents niveaux de communication dans l'espace public et l'interaction entre anonymat et notoriété dans le monde du graffiti. La signification culturelle des œuvres d'art graffiti en édition limitée La publication d'estampes en édition limitée comme « Charlotte », s'inscrivant dans les genres du street art et du graffiti, marque une évolution culturelle vers une forme plus durable de ce qui est souvent perçu comme une pratique artistique éphémère. Ces estampes permettent la diffusion du langage visuel du graffiti des rues vers les espaces privés, offrant ainsi à un public plus large la possibilité de découvrir et d'apprécier l'esthétique et les messages culturels uniques de cet art. Le choix d'ABOVE d'utiliser des tirages pigmentaires d'archives sur papier beaux-arts témoigne également d'une tendance au sein du street art à créer des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps, tant sur le plan physique que culturel. En employant des matériaux et des techniques d'impression de haute qualité, l'artiste garantit la préservation de la vivacité et de la précision de l'œuvre originale, offrant ainsi un objet précieux qui pourra être conservé et valorisé pendant des générations. « Charlotte » de Tavar Zawacki-ABOVE capture l'essence du street art et du graffiti dans une forme à la fois accessible et exclusive. Cette estampe en édition limitée représente un condensé du parcours artistique d'ABOVE, incarnant l'énergie et l'esprit du street art tout en alliant la précision et la pérennité des beaux-arts. C'est un exemple frappant de la manière dont les artistes de graffiti modernes naviguent à la croisée de la culture urbaine et du monde des beaux-arts, apportant l'essence brute de la rue dans les espaces soigneusement sélectionnés des collectionneurs et amateurs d'art.
$226.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Résister au colonialisme par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
« Resist Colonialism », sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art par Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas), célèbre artiste d'art pop mexicain-américain. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Format : 18x24. « Résister au colonialisme » est une œuvre visuelle percutante d'Ernesto Yerena Montejano, figure emblématique de l'expression vibrante de l'identité culturelle et de l'activisme politique sur la scène artistique contemporaine. Cette sérigraphie artisanale bicolore en édition limitée, réalisée sous son label Hecho Con Ganas, capture l'essence de la résistance aux puissances coloniales et à leurs récits historiques. Créée en 2019, elle témoigne de l'engagement de Yerena Montejano à fusionner art et commentaire social. L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm, est une édition limitée à seulement 100 exemplaires signés et numérotés, conférant à son acquisition un caractère exclusif. L'héritage mexicano-américain de l'artiste influence profondément l'imagerie et les thèmes présents dans ses œuvres, et « Résister au colonialisme » ne fait pas exception. Le contraste saisissant de l'encre rouge et noire, caractéristique de la sérigraphie, fait écho à la simplicité et à la force des affiches révolutionnaires, reprenant le langage visuel de la protestation et de la propagande à travers l'histoire. Le choix des symboles par Yerena Montejano, juxtaposant un navire pirate orné à la fois des emblèmes de matières dangereuses et du crâne et des os croisés, souligne le danger et la mort associés aux conquêtes coloniales. Le fond, un cercle rouge inflexible, pourrait être interprété comme une référence au soleil levant, symbolisant une nouvelle ère de prise de conscience et d'opposition au colonialisme. L'inclusion du poing levé, signe universel de solidarité et de résistance, amplifie le message de l'œuvre, incitant les spectateurs à reconnaître les transgressions passées et à s'opposer aux séquelles persistantes du colonialisme. Cette œuvre s'inscrit dans les mouvements du pop art, du street art et du graffiti grâce à son langage visuel à la fois accessible et poignant. Elle utilise l'esthétique courante de ces formes d'art pour alimenter le débat public sur la décolonisation et les droits des peuples autochtones. Comme nombre de ses œuvres, l'estampe « Résister au colonialisme » de Yerena Montejano n'est pas seulement une œuvre d'art à admirer pour ses qualités esthétiques ; elle agit également comme un outil de mobilisation, incitant les spectateurs à réfléchir à des enjeux sociopolitiques complexes. Son talent pour condenser un message politique engagé en une œuvre graphique percutante a fait de lui une voix incontournable du débat sur l'identité, la culture et l'activisme dans le monde de l'art.
$323.00
-
Peter Keil Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil
Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de Masonite encadré par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. 1984. Signée et datée par Peter Keil. Peinture à l'huile sur panneau de masonite. Œuvre originale de 16,5 x 24,5 cm. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Buste de femme stylisée aux longs cheveux verts et orange. Embrasser l'essence vibrante des portraits de Peter Keil « Femme 84 Vert Orange » est une huile sur toile originale de Peter Keil, artiste réputé pour son style énergique et dynamique, souvent surnommé « l'Homme Sauvage de Berlin ». Cette œuvre de 1984, unique en son genre, est présentée sur un panneau de Masonite encadré et révèle sa signature expressionniste. Mesurant 42 x 62 cm, elle offre une représentation vibrante du buste d'une femme, caractérisée par un jeu intense de nuances vertes et orangées. La signature de Keil et la date, clairement visibles, attestent de l'authenticité et de la période de cette œuvre unique. Le travail de Peter Keil est reconnu pour son utilisation audacieuse de la couleur et la technique de l'impasto, qui consiste à appliquer une couche épaisse de peinture pour créer une surface texturée d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Cette toile, avec ses contrastes de couleurs saisissants et sa représentation stylisée, témoigne de la capacité de Keil à saisir bien plus que la simple ressemblance physique de ses sujets. Il transmet plutôt une impression de la vie intérieure du sujet, évoquant l'émotion et le récit à travers la forme abstraite. L'influence dynamique du pop art et du graffiti sur l'œuvre de Keil L'influence du pop art et du graffiti est manifeste dans la manière directe et percutante dont l'œuvre « Woman 84 Green Orange » de Keil communique. L'œuvre est imprégnée d'une immédiateté propre au street art, où le spectateur est confronté à des images fortes dans l'espace public. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, la peinture de Keil est un spectacle visuel et une expérience interactive qui invite le spectateur à une immersion plus profonde. Comme pour beaucoup de ses œuvres, les épaisses couches de peinture se sont écaillées au fil des ans, ajoutant au caractère et à l'histoire de la pièce. Ce vieillissement naturel témoigne du parcours de l'œuvre à travers le temps et s'apparente à l'altération des fresques et graffitis extérieurs, qui se transforment et se dégradent souvent au cours de leur cycle de vie. « Woman 84 Green Orange » de Peter Keil incarne avec force sa vision artistique, fusionnant l'expression brute du street art et la sophistication de la peinture à l'huile. Avec son style distinctif et sa résonance émotionnelle, l'œuvre de Keil continue de captiver les collectionneurs et les amateurs d'art, assurant ainsi sa place parmi les figures marquantes de l'art contemporain.
$676.00
-
Jillian Nickell Sérigraphie Doctor Who par Jillian Nickell
Sérigraphie Doctor Who de Jillian Nickell, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 175 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie 16x20 représentant le vaisseau spatial TARDIS, la cabine de police et le Docteur. À l'occasion du 50e anniversaire de la série Doctor Who. Sérigraphie Doctor Who par Jillian Nickell La sérigraphie Doctor Who de Jillian Nickell est un hommage saisissant au 50e anniversaire de l'une des séries de science-fiction les plus marquantes de l'histoire de la télévision. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, créée en 2013, capture l'essence du Docteur et de son emblématique machine à voyager dans le temps, le TARDIS, dans une composition visuellement immersive. Signée et numérotée au dos, et produite à seulement 175 exemplaires, cette œuvre de 40 x 50 cm illustre la fusion du street art et du graffiti avec le charme intemporel de la science-fiction. La finesse des détails et la palette de couleurs soigneusement choisie en font une pièce remarquable, tant pour les collectionneurs d'objets de la culture pop que pour les amateurs d'art contemporain. La composition visuelle et l'approche artistique Le dessin de Jillian Nickell présente une représentation minutieuse du TARDIS aux côtés du Docteur, qui se tient fièrement au premier plan, son tournevis sonique à la main. Les tons bleu profond dominent la composition, soulignant le mystère et l'immensité de l'espace. L'utilisation du pointillisme et des techniques d'ombrage en demi-teintes rehausse la texture, créant profondeur et atmosphère au sein de l'œuvre. L'effet lumineux autour des hublots du TARDIS et les étoiles disséminées en arrière-plan contribuent à une esthétique onirique, renforçant les thèmes du voyage dans le temps et de l'exploration propres à la série. L'expression du Docteur est empreinte d'une détermination tranquille, sa posture suggérant le mouvement, comme s'il s'apprêtait à entreprendre un nouveau voyage. La manière dont Nickell a rendu les plis de ses vêtements, l'extrémité illuminée du tournevis sonique et les subtiles nuances de son visage témoigne d'une maîtrise exceptionnelle du détail. La stylisation du TARDIS, avec ses contours adoucis et lumineux, donne l'impression qu'il se matérialise, une technique qui rappelle les distorsions visuelles souvent utilisées dans le street art et le graffiti. Ce mélange de réalisme et d'abstraction rend l'estampe à la fois dynamique et captivante. L'influence de Doctor Who dans le street art, le pop art et le graffiti Doctor Who inspire depuis longtemps le street art et le graffiti, ses symboles emblématiques apparaissant sur des fresques murales, des affiches collées et des pochoirs à travers le monde. Le TARDIS, motif récurrent, représente l'aventure, le mystère et les possibilités infinies du temps et de l'espace. Les artistes de rue intègrent fréquemment sa forme reconnaissable de cabine de police dans leurs œuvres, la plaçant souvent dans des lieux surréalistes ou inattendus pour créer un sentiment de dépaysement et d'émerveillement. L'estampe de Nickell capture ce même esprit en soulignant le caractère éthéré du TARDIS tout en ancrant le Docteur dans la réalité. La composition fait écho aux techniques de superposition propres au street art, où de multiples éléments interagissent pour former un récit cohérent. Le contraste entre la silhouette solide du Docteur et le TARDIS, plus fluide et presque lumineux, crée une juxtaposition saisissante qui renforce la tension entre le connu et l'inconnu. Cette dualité est un aspect fondamental du street art et du graffiti, où les artistes utilisent souvent les contrastes pour susciter la réflexion et l'émotion. L'importance de la sérigraphie en édition limitée Sérigraphie artisanale réalisée à la main, l'œuvre « The Doctor Who » de Jillian Nickell témoigne d'un savoir-faire unique, impossible à reproduire numériquement. L'application successive d'encre sur papier d'art confère à l'œuvre une qualité tactile, rendant chaque tirage légèrement unique. Son édition limitée renforce son exclusivité et en fait une pièce de collection précieuse pour les fans de la série et les amateurs de street art et de graffiti. Le format 40 x 50 cm permet d'apprécier pleinement la finesse des détails, que ce soit dans une collection privée ou une galerie d'art. La capacité de Nickell à fusionner une profonde admiration pour l'univers de Doctor Who avec les éléments stylistiques de la sérigraphie moderne donne naissance à une œuvre qui transcende le simple fan art. Cette estampe célèbre non seulement le 50e anniversaire de la série, mais témoigne également de l'influence durable de ses thèmes et de son imagerie sur la culture artistique urbaine contemporaine. En mêlant des techniques d'illustration détaillées à l'énergie du street art et du graffiti, Nickell a créé une œuvre qui capture à la fois la nostalgie et la pertinence toujours actuelle de Doctor Who dans le paysage artistique.
$170.00
-
Tavar Zawacki- Above Metamorphosis Blotter Paper Archival Print par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Papier buvard Metamorphosis, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Tavar Zawacki - Au-dessus d'une œuvre d'art sur le LSD inspirée de la culture pop. À 19 ans, Tavar s'installe à Paris, où il commence à peindre sa célèbre flèche pointant vers le haut. Au cours des 19 dernières années, Tavar Zawacki a réalisé des œuvres d'art dans les rues de plus de 100 villes, réparties dans 60 pays à travers le monde.
$352.00
-
Peter Keil Andy Warhol 84 Jaune Peinture à l'huile originale de Peter Keil
La peinture à l'huile originale « 84 Yellow » d'Andy Warhol, réalisée par Peter Keil, est une œuvre unique sur toile encadrée par « L'Homme sauvage de Berlin », un artiste contemporain de renom. Peinture à l'huile sur panneau de mousse, signée et datée de 1984 par Peter Keil. Encadrement d'époque. Dimensions : 19,5 x 23,5 pouces. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse, et quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Il s'agit d'une représentation stylisée d'Andy Warhol. Décryptage de l'héritage vibrant de Peter Keil à travers « 84 Yellow d'Andy Warhol » « Le Jaune 84 d'Andy Warhol » est un exemple frappant de la contribution de Peter Keil à l'art contemporain, notamment au pop art et au street art. Pièce unique sur toile encadrée, cette huile sur toile originale capture l'essence du style distinctif de Keil, reconnu pour son application vigoureuse de la peinture et ses choix de couleurs audacieux. Créée en 1984, cette œuvre signée et datée par « L'Homme Sauvage de Berlin » reflète l'approche dynamique de Keil en matière de portrait, nourrie par une profonde compréhension du mouvement pop art. Peter Keil, figure emblématique de l'art moderne, a acquis sa réputation grâce à son style indomptable et à l'expressionnisme vibrant qui imprègne ses créations. Son portrait d'Andy Warhol, icône du pop art, dans « Le Jaune 84 d'Andy Warhol », témoigne de l'influence de Warhol sur le parcours artistique de Keil. Les dimensions du tableau, 19,5 x 23,5 pouces, encadrent le visage stylisé de Warhol, représenté avec une palette mettant l'accent sur des jaunes éclatants, suggérant la luminosité et la complexité du caractère du sujet. L'impact des techniques artistiques de Peter Keil sur la collection L'une des caractéristiques marquantes du travail de Keil est l'utilisation d'une peinture épaisse, qui confère à ses toiles une profondeur texturée à la fois visuelle et tactile. Cette méthode, qui entraîne souvent un léger écaillage de la peinture, n'est pas un défaut, mais bien une signature de son œuvre, reflétant le passage authentique du temps et la nature organique de ses matériaux. Les collectionneurs d'art de Keil sont attirés par ces particularités, trouvant une beauté dans les imperfections qui font écho à l'énergie brute et à l'enthousiasme de l'artiste pour son processus créatif. « Andy Warhol's 84 Yellow » de Keil est plus qu'une simple représentation ; c'est une expérience immersive, invitant le spectateur à explorer la psyché de l'artiste et de son sujet. L'esthétique singulière de cette peinture fait le lien entre le pop art urbain et le graffiti, et la technique plus traditionnelle de la peinture à l'huile sur toile, créant une œuvre qui trouve aussi bien sa place dans une galerie que dans les rues animées où le street art s'épanouit. Acquérir une œuvre comme « 84 Yellow d'Andy Warhol », c'est s'offrir un fragment d'histoire de l'art, un instant figé par le pinceau de Keil, témoignant du dialogue incessant entre les artistes à travers les générations. Cette œuvre tire sa valeur de son attrait visuel et de sa place dans le récit de l'évolution de l'art. « 84 Yellow d'Andy Warhol » incarne l'approche brute et expressive de Peter Keil, qui a forgé sa réputation d'artiste contemporain majeur. Avec ses épaisses couches de peinture vibrante et sa représentation stylisée d'Andy Warhol, cette toile est un vibrant hommage aux influences et aux points de convergence du pop art, du street art et du graffiti. Les œuvres de Keil, recherchées pour leur puissance expressive et leur importance historique, continuent de fasciner les collectionneurs et les amateurs d'art du monde entier.
$845.00
-
Smithe Siméon Tradition Archival Print par Smithe
Simeon Tradition, tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² par Smithe, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Influencé par l'animé japonais, le style graphique des années 50 et les films de science-fiction, il commence à peindre des graffitis à l'âge de 13 ans, par simple plaisir et comme passe-temps. Autodidacte et en constante évolution, attiré par les beaux-arts, Smithe n'a cessé de réinventer son style et, au cours des dernières années, a exploré de nombreux thèmes dans son œuvre, tels que l'existentialisme, l'individualité et la machinerie intérieure. La défragmentation, symbole récurrent dans son travail, lui sert à exprimer les mécanismes internes qui animent ses personnages et se présente comme une machine surréaliste. Principalement connu pour ses graffitis, il s'adonne également à l'illustration, au design, à la sculpture et à la musique. Il a exposé en Allemagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis et au Mexique.
$217.00
-
Stinkfish Sérigraphie Wild Vanity Red par Stinkfish
Wild Vanity - Sérigraphie 5 couleurs rouge, tirée à la main, en édition limitée sur papier naturel Cougar, par Stinkfish, artiste pop art célèbre et rare. 2014 Wild Vanity par Stinkfish, sérigraphie signée et numérotée, édition limitée à 65 exemplaires | Signée par l'artiste. Dimensions : 45,7 x 57,2 cm. Ville : Bogota, Colombie. Sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural, imprimée chez FugScreens Studios, 45,7 x 61 cm. « Wild Vanity » de Stinkfish : une fusion vibrante de street pop art « Wild Vanity » est une création exceptionnelle de Stinkfish, artiste reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis aux couleurs éclatantes. Cette œuvre représente une fusion saisissante entre le style pochoir caractéristique de l'artiste et la palette de couleurs vibrantes qui définit souvent son travail. Tirée à la main et limitée à 65 exemplaires, « Wild Vanity » est une sérigraphie cinq couleurs sur papier Cougar Natural. Elle illustre l'exploration par Stinkfish de la vivacité des traits humains juxtaposée aux motifs abstraits qui définissent son expression artistique. Créée en 2014 et mesurant 45,7 x 57,2 cm, « Wild Vanity » a vu le jour aux studios FugScreens, réputés pour leur travail exceptionnel en sérigraphie. Le choix du papier Cougar Natural – un papier non couché de haute qualité – offre un support idéal à l'impression, garantissant des couleurs vives et des détails précis. Chaque tirage réalisé à la main est signé et numéroté par Stinkfish, offrant un lien tangible avec la main et la vision de l'artiste. Le langage artistique du poisson puant dans « Vanité sauvage » Le langage artistique employé par Stinkfish dans « Wild Vanity » est à la fois audacieux et subtil. Les rouges ne sont pas de simples nuances, mais des expressions symboliques d'énergie et de passion. La sérigraphie permet un effet de superposition qui confère à chaque couleur son propre espace, tout en contribuant à l'unité d'ensemble de l'œuvre. Cette technique révèle les racines de Stinkfish dans le graffiti, un univers où la couleur, la forme et l'espace embellissent, communiquent et résonnent avec le spectateur. Le travail de Stinkfish est souvent caractérisé par l'utilisation de photographies et d'images trouvées dans la rue, qu'il recontextualise en y ajoutant ses motifs au pochoir distinctifs. « Wild Vanity » ne fait pas exception. Les visages de l'œuvre semblent extraits d'un récit existant, un fragment d'une histoire plus vaste que le spectateur est invité à méditer. La superposition de motifs complexes sur les visages transforme les sujets, interrogeant les masques que nous portons et les identités que nous affichons. Implications culturelles de la « vanité débridée » dans l'art contemporain « Wild Vanity » se situe au carrefour de multiples récits culturels. Plus qu'un simple régal pour les yeux, c'est une œuvre artistique qui explore l'essence de l'identité et de la perception dans le monde moderne. À travers une sérigraphie en cinq couleurs, Stinkfish remet en question les frontières traditionnelles entre art savant et art urbain, les fusionnant en une expression unique, à la fois accessible et complexe. Le titre de l'œuvre, « Wild Vanity », suggère une critique de l'égocentrisme et des images construites qui prévalent dans notre société. S'inspirant d'une couverture de magazine de mode, Stinkfish engage un dialogue avec le spectateur sur la nature de la beauté et le rôle des médias dans la construction de notre perception. La dimension sauvage de l'œuvre provient des motifs disruptifs qui se déploient sur les visages, suggérant une tension entre l'essence humaine naturelle et le vernis artificiel des normes sociales. Valeur de collection et influence des sérigraphies de Stinkfish En tant qu'objet de collection, « Wild Vanity » représente une pièce essentielle du portfolio de Stinkfish, incarnant son style distinctif et ses préoccupations thématiques. Son édition limitée en fait un article convoité par les collectionneurs et les amateurs de pop art urbain. L'influence de Stinkfish dépasse largement les rues de Bogota, en Colombie : son travail est reconnu mondialement, et des œuvres comme « Wild Vanity » sont cruciales pour comprendre son parcours artistique. Cette estampe témoigne également de l'évolution du street art vers une forme d'art à part entière, reconnue et célébrée. En transposant les techniques et l'esthétique du street art dans l'environnement contrôlé de l'atelier, puis sur du papier d'art, Stinkfish crée des ponts entre les univers, offrant une œuvre qui trouve aussi bien sa place en galerie que dans la rue. Dans le contexte du pop art, du street art et du graffiti, « Wild Vanity » illustre parfaitement comment ces genres peuvent se croiser pour créer des œuvres qui reflètent la culture contemporaine et dont le charme est intemporel. La capacité de Stinkfish à communiquer à travers des couches de couleurs et de motifs garantit que « Wild Vanity » restera une œuvre importante et stimulante au sein du récit artistique en constante évolution.
$217.00
-
Fin DAC Layeoja Redux PP Sérigraphie par Fin DAC
Layeoja Redux PP Sérigraphie par Fin DAC Tirage à la main 12 couleurs sur papier d'art Somerset 300 g/m² Édition limitée Œuvre d'art Findac. Épreuve d'imprimeur PP 2021 Signée et marquée P/P Édition limitée Sérigraphie Taille de l'œuvre 24,61x34,65 Sérigraphie. La maîtrise de Fin DAC dans Layeoja Redux PP Sérigraphie La sérigraphie « Layeoja Redux PP » de Fin DAC est une fusion captivante entre l'énergie du pop art urbain et la minutie de la gravure d'art. Tirée à la main sur papier d'art Somerset 300 g/m², cette œuvre en édition limitée témoigne de la précision de l'artiste dans le procédé de sérigraphie douze couleurs. Mesurant 62,5 x 88 cm, elle fait partie d'une série limitée marquée « Épreuve d'imprimeur » (E/P), indiquant une variante de l'édition standard généralement conservée à des fins d'archivage ou comme exemplaire d'artiste. Signification artistique de Layeoja Redux PP L'œuvre « Layeoja Redux PP » illustre le style caractéristique de Fin DAC, où il mêle réalisme et graphisme pour créer des portraits saisissants. Ces portraits mettent souvent en scène des femmes au visage masqué ou peint, évoquant les thèmes de l'identité cachée et du charisme. Son talent artistique réside dans sa capacité à juxtaposer ces sujets contemporains à une technique rappelant la gravure traditionnelle, conférant à son œuvre une profondeur et une texture qui la distinguent dans le paysage de l'art moderne. Le sujet de « Layeoja Redux PP » est présenté avec un regard énigmatique, son visage partiellement dissimulé par un masque aux couleurs et motifs vibrants. Cette technique visuelle crée un récit captivant autour du personnage, invitant le spectateur à s'interroger sur l'histoire qui se cache derrière cette façade. L'utilisation de couleurs vives et unies contrastant avec les textures complexes obtenues par la sérigraphie renforce l'impact visuel, faisant de cette œuvre une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'art. Fin DAC et la scène du pop art urbain L'influence de Fin DAC sur la scène du street art est considérable, car il repousse sans cesse les limites de ce que peut accomplir cet art. Ses œuvres ne se limitent pas aux murs des villes, mais s'étendent au domaine des beaux-arts avec des pièces comme « Layeoja Redux PP ». Cette sérigraphie témoigne de son engagement envers son art et de son respect pour la discipline, mêlant l'accessibilité et l'attrait du street art à l'exclusivité et à la tradition de l'estampe en édition limitée. « Layeoja Redux PP » célèbre la vision et le talent de l'artiste. Cette œuvre miniature fait le lien entre ses débuts dans le street art et son statut de figure majeure de l'art contemporain. Le travail de Fin DAC demeure une contribution essentielle au débat actuel sur la place et la valeur du street art et du graffiti dans la société contemporaine.
$6,827.00
-
Tavar Zawacki- Above Impression d'archives Rainbow Pulse par Tavar Zawacki - Ci-dessus
Estampe d'art en édition limitée Rainbow Pulse Archival Pigment sur papier Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste ci-dessus - Tavar Zawacki, légende du street art pop graffiti. Tirage pigmentaire d'archives sur papier beaux-arts Moab Rag 290 g/m² Format : 45,7 x 45,7 cm Sortie : 22 mars 2019
$275.00
-
Jamie Reid Votez pour la sérigraphie légère de Jamie Reid
Sérigraphie « Vote For Light » de Jamie Reid, tirée à la main sur papier d'art vélin, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2015. Sérigraphie de 19,6 x 24,41 cm représentant des personnes portant des masques et le slogan « Votez pour la lumière ». Légère imperfection au milieu de la marge gauche. « Vote For Light » de Jamie Reid est une remarquable incarnation de l'esprit du temps, capturée dans le médium de la sérigraphie. Tirée à la main sur un luxueux papier Wove Fine Art, cette œuvre, créée en 2015, est une fusion entre la vision de Reid et les courants culturels de son époque. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par Reid lui-même, elle garantit son authenticité et son exclusivité. L'œuvre, mesurant 49,8 x 62 cm, présente une image saisissante de personnes portant des masques, une imagerie qui fait écho aux expériences contemporaines de la population mondiale. Le slogan indélébile « Vote For Light », inscrit au centre du portrait des personnages masqués, délivre un message fort, un appel à l'action ou un plaidoyer pour l'espoir en ces temps incertains. La sérigraphie, traditionnellement associée au pop art, est ici utilisée avec brio pour brouiller les frontières entre le street art, le graffiti et l'art contemporain. Le choix de Reid d'utiliser cette méthode témoigne de son engagement à préserver l'authenticité et la spontanéité propres au street art et au graffiti. « Vote For Light » de Jamie Reid est bien plus qu'une simple estampe : c'est un symbole, un commentaire social et une invitation au dialogue. À l'instar de la plupart des œuvres à la croisée du pop art, du street art et du graffiti, cette pièce ne se contente pas de refléter le point de vue de l'artiste, elle invite également le spectateur à l'introspection et à une réflexion sur le monde qui l'entoure. Puisant son inspiration dans les événements et les sentiments de son époque, l'œuvre offre un instantané de l'histoire, immortalisé à jamais sur papier d'art.
$750.00
-
Prefab77 English Rose Metallic Gold Archival Print by Prefab77
English Rose Metallic Gold Archival Print by Prefab77 Limited Edition on 300gsm Somerset Fine Art Paper Pop Graffiti Street Artist Modern Artwork. 2021 Signed & Numbered Print Limited Edition of 20 Artwork Size 22x29.92 Archival Pigment Fine Art Prefab77 English Rose Metallic Gold Archival Print English Rose Metallic Gold by Prefab77 is a richly layered archival pigment print that exemplifies the refined complexity associated with Street Pop Art & Graffiti Artwork. The composition centers on a poised female figure rendered in a classical portrait style, surrounded by a dynamic collision of pattern, typography, florals, and symbolic fragments. Metallic gold accents intensify the visual field, elevating the work beyond flat graphic reproduction and reinforcing its sense of opulence and confrontation. Printed on 300gsm Somerset fine art paper, the surface quality enhances both the depth of color and the precision of detail, underscoring the collective’s commitment to craftsmanship alongside conceptual intensity. Iconography, Rebellion, and Cultural Identity Prefab77 frequently merges romantic imagery with undertones of defiance, and English Rose Metallic Gold embodies that tension with clarity. The central figure evokes traditional portraiture, suggesting heritage, beauty, and refinement, yet she is enveloped by sharp graphic elements, coded references, and layered motifs that disrupt any sense of passive elegance. Anarchic symbols, fragmented text, and bold color interventions challenge conventional readings of femininity and national identity. The rose itself operates as a layered emblem, referencing British cultural symbolism while also suggesting resilience and resistance. Within Street Pop Art & Graffiti Artwork, this duality reflects the movement’s broader practice of reclaiming historic visual language and reframing it through contemporary critique. Prefab77 Collective and Artistic Approach Prefab77 is an active art collective based in the United Kingdom known for blending stencil techniques, hand-finished elements, and digital layering into cohesive compositions. Emerging from a background influenced by punk culture, street aesthetics, and graphic design, the collective has built a reputation for transforming political undertones and emotional intensity into visually striking limited editions. Their work consistently balances ornamentation with confrontation, merging beauty with agitation in a way that feels deliberate rather than decorative. As contributors to Street Pop Art & Graffiti Artwork, Prefab77 demonstrate how studio-based production can maintain the urgency and authenticity associated with street practice. Material Quality and Limited Edition Significance This 2021 release is produced as a signed and numbered limited edition of 20, making it one of the more exclusive examples within Prefab77’s print catalog. The archival pigment process ensures longevity and color stability, while the metallic gold detailing adds a dimensional quality that interacts with light and environment. The 22x29.92 format provides ample space for the intricate layering to unfold without visual congestion, allowing viewers to appreciate the interplay between figure and background. As a work of Street Pop Art & Graffiti Artwork, English Rose Metallic Gold appeals to collectors who value bold visual storytelling, cultural symbolism, and technically sophisticated print production executed in limited quantity.
$950.00