Visage & Tête
-
Smithe Ebb Tide Letterpress Print par Smithe
Ebb Tide, édition limitée, impression typographique manuelle en 2 couleurs sur papier d'art classique lisse blanc naturel Neenah 13,5 PT par Smithe, artiste célèbre de pop art et de graffiti. Estampe signée 2022, impression typographique bicolore sur papier d'art Neenah Natural White Smooth Classic Crest 13,5 pt. Format : 50,8 x 53,3 cm. Sortie : 17 janvier 2022. Tirage : 35 exemplaires.
$299.00
-
RYCA- Ryan Callanan Sérigraphie QR Code Smiley par RYCA - Ryan Callanan
Sérigraphie QR Code Smiley par RYCA - Ryan Callanan, impression artisanale 1 couleur sur papier beaux-arts, édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Œuvre d'art de format 9,75 x 9,75 pouces. Sérigraphie. Sérigraphie QR Code Smiley de RYCA : une confluence de technologie et de pop art urbain L'estampe sérigraphique « QR Code Smiley » de RYCA, alias Ryan Callanan, illustre de façon saisissante la manière dont les artistes contemporains fusionnent motifs numériques et techniques d'impression traditionnelles. Le choix de RYCA de capturer l'essence d'un code QR, emblème de l'ère numérique, et de la transformer en une œuvre d'art urbain, à la croisée du pop art et du graffiti, est novateur et reflète notre époque. Le smiley dissimulé dans le code ajoute une touche ludique et nostalgique, évoquant les débuts de la communication numérique et soulignant l'omniprésence de la technologie dans la vie moderne. Cette œuvre, une édition limitée à 50 exemplaires (2022), a été réalisée selon le procédé artisanal et minutieux de la sérigraphie. Chaque estampe, signée et numérotée par l'artiste, mesure 24,8 x 24,8 cm et est imprimée sur papier beaux-arts. Le choix d'une palette monochrome accentue la sobriété et l'immédiateté du code QR, contrastant avec l'imagerie souvent colorée et foisonnante du street art. Cependant, cette simplicité même permet à l'œuvre de se démarquer, offrant une pause visuelle dans le langage visuel frénétique des environnements urbains. Le parcours artistique de RYCA et son intersection avec l'art urbain Le parcours artistique de RYCA est marqué par sa capacité à insuffler une nouvelle signification aux icônes culturelles familières. En intégrant le célèbre smiley à un symbole universellement reconnaissable comme le code QR, il crée un lien direct entre l'art et le public, rendant son œuvre à la fois accessible et captivante. Cette pièce témoigne du talent de RYCA pour utiliser les codes du pop art afin d'explorer l'intersection entre technologie et émotions humaines, un thème récurrent à l'ère du numérique. Tirée en édition limitée, cette estampe est une pièce de collection très recherchée et souligne la nature éphémère du street art, où la rareté et le lieu d'exposition d'une œuvre peuvent considérablement accroître sa valeur et son impact. L'œuvre de RYCA nous rappelle la nature transitoire du graffiti, souvent présent aujourd'hui et disparu demain, à l'image de la fugacité de l'information numérique à l'ère d'Internet. L'estampe sérigraphique « QR Code Smiley » est plus qu'une simple expression visuelle ; c'est un artefact culturel qui capture l'esprit du XXIe siècle. Les codes QR sont devenus omniprésents dans nos vies, une solution technique à un besoin culturel d'accès rapide et fluide à l'information. En intégrant ce symbole à son art, RYCA commente cette omniprésence et invite le spectateur à réfléchir à la relation entre les mondes numérique et physique. Par son esthétique minimaliste et sa profondeur conceptuelle, cette estampe reflète une tendance plus large du street art et du graffiti, où les artistes s'intéressent de plus en plus à la culture numérique. L'œuvre de RYCA est à l'avant-garde de ce mouvement, mêlant l'immédiateté du street art à la connectivité des technologies numériques. Le smiley à code QR de RYCA et sa place dans l'art moderne Alors que le street art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme RYCA ouvrent la voie, abolissant les frontières entre les formes artistiques et explorant de nouveaux médiums. La sérigraphie « QR Code Smiley » illustre parfaitement cette évolution, où un outil technologique est réinventé en un support d'expression artistique. Cette œuvre représente la vision créative de RYCA et une réflexion sur la frontière de plus en plus floue entre le virtuel et le réel. Dans un monde où les interactions numériques remplacent souvent les interactions physiques, la sérigraphie de RYCA nous rappelle avec force l'importance de l'art tangible à l'ère du numérique. Elle fait le lien entre deux mondes apparemment disparates, invitant le spectateur à s'interroger sur le rôle de l'art dans une société dominée par les écrans et les codes. La sérigraphie « QR Code Smiley » de RYCA est une pièce maîtresse du street art et du graffiti, offrant une perspective unique sur le point de rencontre entre l'art, la technologie et la culture. Son édition limitée souligne l'importance accordée à l'originalité et à l'authenticité dans l'art. À travers cette œuvre, RYCA nous invite à réfléchir à la nature omniprésente des symboles numériques dans nos vies et à la manière dont ils peuvent être réimaginés à travers le prisme de l'art.
$81.00
-
Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey
Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.
$26,253.00
-
Robert Mars Impression d'archives par tous les moyens nécessaires par Robert Mars
Par tous les moyens nécessaires, tirages d'art en édition limitée à base de pigments d'archivage sur papier d'art Hahnemühle William Turner 310 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Robert Mars. Par tous les moyens nécessaires, Malcolm X. Tirage pigmentaire d'archives sur papier Hahnemühle William Turner Matte Fine Art, 310 g/m². Vernis à la main. 45,7 x 61 cm. Signé et numéroté à la main par l'artiste Robert Mars, 2019.
$256.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Sérigraphie noire demi-teinte de Jésus par SSUR - Ruslan Karablin
Halftone Jesus - Noir - Sérigraphie artisanale en 5 couleurs sur papier beaux-arts, édition limitée, par SSUR - Ruslan Karablin, artiste pop art célèbre et rare.
$533.00
-
Adam J O'Day Smiley Face Balloon Yellow HPM Archival Print par Adam J O'Day
Ballon à visage souriant - Édition limitée jaune, embellie à la main, impressions pigmentaires HPM d'archives sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par Adam J O'Day, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Ballon Smiley : Jaune • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Variante unique peinte à la main sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 61 x 61 cm. Peint à la main, signé et numéroté par l'artiste Adam J. O'Day, en édition limitée à 5 exemplaires. Adam J. O'Day « Ballon Smiley : Jaune » - Tirage unique peint à la main - 61 x 61 cm
$533.00
-
Nate Duval Fleurs Giclee Print par Nate Duval
Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8
$67.00
-
Marly Mcfly Rentrez chez vous en toute sécurité HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly
Rentrez chez vous en toute sécurité. Édition limitée. Acrylique, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois, rehaussée à la main par Marly Mcfly, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 8 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Format de l'œuvre : 18 x 18 pouces. Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. Dès mon enfance, je dessine de tout : des dessins animés aux bandes dessinées, en passant par les figurines et les athlètes. Mes pensées et mes expériences s’expriment à travers des superpositions de couleurs vives et audacieuses, des motifs variés et des images de mon enfance.
$596.00
-
Mishka NYC- МИШКА Death Adder Rug Art Object par Mishka NYC- МИШКА
Tapis Death Adder, édition limitée, objet d'art de créateur, œuvre d'art de collection par les artistes punk Mishka NYC - МИШКА. Tapis Death Adder 33x35, objet d'art en édition limitée 2021 par Mishka NYC- МИШКА. Tapis Death Adder : un point de rencontre entre l'art punk et la décoration intérieure En 2021, la marque emblématique de streetwear Mishka NYC, également connue sous le nom de МИШКА, a étendu son influence artistique au domaine de la décoration intérieure avec la sortie du tapis Death Adder. Cet objet d'art en édition limitée mesure 84 x 89 cm et arbore le motif Death Adder, emblème de la marque et symbole de son esprit audacieux et rebelle. Confectionné avec un souci du détail exceptionnel, ce tapis est à la fois un élément de décoration pratique et une pièce de collection inspirée de l'art punk. Mishka NYC : Brouiller les frontières entre mode et art fonctionnel Mishka NYC est depuis longtemps reconnue pour sa contribution au streetwear, fusionnant avec brio l'esthétique punk rock, le graffiti et le pop art urbain. Avec la création du tapis Death Adder, la marque franchit une nouvelle étape, transformant son langage graphique distinctif en un véritable objet d'art. Les bords cousus du tapis garantissent sa durabilité, tandis que sa texture douce et moelleuse offre une dimension tactile qui contraste avec son design visuel audacieux. Cette incursion dans la décoration intérieure témoigne de l'engagement de Mishka NYC à repousser les limites de l'art et du design traditionnels. En métamorphosant un objet utilitaire en un support d'expression, le tapis Death Adder bouscule les conventions artistiques, insufflant l'esprit punk dans nos espaces de vie. Le tapis Death Adder : un symbole de sous-culture dans la décoration intérieure Le tapis Death Adder incarne l'esprit du street art et du graffiti, traduisant l'énergie brute de la rue en une forme à la fois accessible et fonctionnelle. Véritable pièce maîtresse, il s'intègre parfaitement à n'importe quelle pièce, bureau ou même repaire, comme le suggère la marque avec humour. C'est ici que la nature rebelle et souvent underground de l'art punk trouve sa place dans un environnement plus domestique, offrant une juxtaposition saisissante et intrigante. La capacité de Mishka NYC à créer des objets d'art qui conservent leur crédibilité subculturelle tout en s'intégrant à la décoration grand public souligne l'évolution de l'art punk et sa place dans la culture contemporaine. Le tapis Death Adder, par essence, célèbre cette évolution, témoignant de l'influence durable de l'esthétique punk et de la versatilité du street art. Le tapis Death Adder de Mishka NYC représente l'expansion continue du street art vers de nouveaux horizons. Ce tapis illustre comment l'art peut transcender les supports traditionnels, offrant de nouvelles façons d'appréhender les messages rebelles et stimulants qui caractérisent l'art punk. Véritable œuvre d'art de collection, il occupe une place de choix parmi les fans et les collectionneurs, symbole de l'héritage durable de Mishka NYC dans le monde de l'art et du design.
$181.00
-
Denial- Daniel Bombardier Et puis les choses se sont améliorées Impression d'archives d'automne par Denial - Daniel Bombardier
Et puis les choses se sont améliorées - Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée d'automne sur papier beaux-arts 330 g/m² par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 25 exemplaires. Format : 24x24. Variante automne. Et puis les choses se sont améliorées – Édition Automne par Denial dans le domaine du street art pop et du graffiti « Et puis les choses se sont améliorées – Automne » est une estampe pigmentaire d'archive en édition limitée de 2021, réalisée par l'artiste canadien Denial. Cette œuvre s'inscrit dans sa série en cours qui réinterprète l'univers visuel de la bande dessinée à travers le prisme du pop art urbain contemporain. Mesurant 61 x 61 cm et imprimée sur un papier d'art épais de 330 g/m², cette variante est l'une des 25 seules, signées et numérotées, offrant aux collectionneurs une perspective rare et automnale au sein de la collection. L'édition Automne capture la palette et l'émotion de cette saison grâce à une harmonie de couleurs chaudes et terreuses, mêlant orange, ambre et reflets dorés. La femme au centre de la composition, dont le visage est défini par des lignes audacieuses et une mèche de cheveux spectaculaire, lève les yeux au ciel, mêlant un optimisme prudent à la fatigue post-orage. Au-dessus d'elle, la désormais iconique légende « Et puis les choses se sont améliorées » se détache sur un fond jaune-orangé, faisant écho à la fois à la tradition de la bande dessinée et à la transformation saisonnière. Émotions saisonnières et couleurs symboliques L'esthétique de l'édition Automne reflète les émotions souvent associées à cette saison : la réflexion, le changement et le lâcher-prise. Des teintes orange brûlé profond remplacent les tons froids des versions précédentes, insufflant une chaleur émotionnelle qui suggère une force intérieure forgée dans l'adversité. Les yeux, les lèvres et les cheveux du personnage sont saturés de rouges rouille et de bruns dorés, évoquant les feuilles mortes et les ciels changeants. Ce changement de couleur modifie l'atmosphère de l'œuvre sans en altérer la structure, témoignant de la maîtrise de Denial en matière de modulation émotionnelle grâce à un design minimaliste. La légende, à la fois affirmation et question, invite le spectateur à se demander si la situation s'est réellement améliorée ou si le calme n'est que passager. L'édition Automne se situe dans la pause émotionnelle qui précède un nouveau cycle, utilisant la métaphore du déclin et du renouveau saisonniers comme toile de fond à l'introspection. La voix du déni dans l'art urbain pop et le graffiti Daniel Bombardier, alias Denial, évolue depuis longtemps à la croisée de l'art public et de la critique commerciale. Ses œuvres sont reconnues pour leur fusion de la force du graffiti et de l'accessibilité de l'imagerie pop. La série « And Then Things Got Better » explore les nuances psychologiques à travers le style visuel familier des héroïnes de bande dessinée. Chaque édition de la série possède une charge émotionnelle particulière grâce à son utilisation de la couleur, et la variante Automne est l'une des plus introspectives et profondes. L'œuvre de Denial invite constamment à l'interprétation, et son recours à l'ironie, à la juxtaposition et à la nostalgie le positionne comme une figure majeure du street art et du graffiti contemporains. L'édition Automne illustre cet équilibre en offrant une sérénité visuelle teintée d'une complexité émotionnelle, permettant au spectateur de projeter sa propre expérience sur la scène. Technique d'impression et valeur de collection L'édition Automne est réalisée avec des encres pigmentaires d'archivage, garantissant la longévité et l'éclat de sa palette automnale. Le papier beaux-arts de 330 g/m² apporte épaisseur et texture, permettant aux nuances de demi-teintes et aux contrastes marqués d'apparaître nets et tactiles. Chaque tirage est signé et numéroté individuellement par Denial, confirmant son statut d'édition d'art limitée. Avec seulement 25 exemplaires disponibles, l'édition Automne offre une interprétation visuelle unique au sein de la série. Elle séduira les collectionneurs d'œuvres de Denial ainsi que les amateurs de street art et de graffiti, sensibles aux messages percutants enveloppés d'une esthétique nostalgique. Cette édition évoque les séquelles émotionnelles de la lutte, nous rappelant que même dans les moments de calme et d'incertitude, l'espoir d'une amélioration est permis.
$385.00
-
Hueman The Waiting Game Archival Print par Hueman
« The Waiting Game », tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Hueman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Toutes les œuvres de cette exposition ont été créées de manière organique, d'abord en peignant spontanément un fond abstrait à main levée, puis en découvrant des visages dans la peinture, en les sculptant et en construisant autour d'eux avec des formes et des lignes. Celle-ci ne fait pas exception. Tout ce que je crée est guidé par un flux de conscience improvisé. Le titre décrit l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque je l'ai peinte et c'est aussi le titre d'une chanson que j'écoutais dans mon atelier. La composition est ce qui la rend unique dans mon travail. La figure est allongée et regarde vers le haut, et il y a une main, un élément que je peins rarement d'habitude. Les nuages abstraits et l'espace négatif dominent, et la figure ne se détache pas mais se fond plutôt dans cette étrange forme nuageuse. » - Hueman
$352.00
-
Frank Kozik Jouet d'art Dead Kozik en bronze par Frank Kozik x Kevin Gosselin
Dead Kozik - Sculpture d'art en vinyle en édition limitée bronze, œuvre de collection de l'artiste de la culture pop moderne Frank Kozik x Kevin Gosselin . Édition limitée 2012 à 50 exemplaires « Bronze » en vinyle : buste squelettique de Frank Kozik fumant. Repose en paix. Buste de Kozik mort, par Frank Kozik. Conception et sculpture : Kevin Gosselin. Produit par 3D Retro. Édition limitée à 50 exemplaires. Vinyle souple en bronze. Hauteur : 38 cm. Le buste de Kozik mort a été conçu et sculpté par Kevin Gosselin pour l'exposition hommage à Kozik à la galerie 1 AM de San Francisco en 2012.
$477.00
-
Marly Mcfly Mais je me demande... HPM Mixed Media Wood Print par Marly Mcfly
Mais Wonder... Édition limitée, ornée à la main, acrylique HPM, peinture en aérosol et encre sur panneau de bois par l'artiste de rue urbaine Marly Mcfly, Pop Art. Édition limitée à 9 exemplaires, signée et numérotée HPM, embellie à la main . Œuvre de 11 x 14 pouces sur châssis en bois prêt à accrocher. « Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. J'ai commencé à dessiner dès l'enfance, en représentant toutes sortes de personnages : dessins animés, bandes dessinées, figurines, athlètes… Mes pensées et expériences intérieures sont capturées par des superpositions de couleurs vives et audacieuses, ainsi que par des motifs associés à des images de mon enfance, qui me permettent de m'exprimer. Je considère mon art comme un mélange de pop art et de street art. » – Marly McFly L'expression artistique de Marly McFly dans « Mais Wonder... » L'œuvre en édition limitée « But Wonder… » de Marly Mcfly témoigne avec éclat de la fusion harmonieuse entre art urbain et graffiti. Artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie, Marly Mcfly a développé un style unique qui transparaît dans cette œuvre HPM (peinte à la main en plusieurs couches) réalisée à l'acrylique, à la bombe et à l'encre sur un panneau de bois. Signée et numérotée à neuf exemplaires, cette édition limitée, créée en 2021, reflète l'engagement de l'artiste à fusionner la culture pop avec la puissance brute et expressive du street art. Chaque œuvre de 28 x 35,5 cm de cette série est une pièce en bois prête à être accrochée, incarnant le parcours de Mcfly et l'évolution de son expression artistique. L'histoire de l'artiste commence par une passion d'enfance pour le dessin, une fascination pour les lignes audacieuses et les couleurs vives des dessins animés, des bandes dessinées, des figurines et des athlètes. Ces premières influences sont évidentes dans « But Wonder... », où McFly capture ses pensées et expériences intérieures à travers des couches de couleurs et de motifs vifs et audacieux, une caractéristique de son approche artistique. Intégration de la culture de l'enfance et de la culture populaire L'œuvre de Marly McFly se caractérise par une profonde intégration d'images de l'enfance et de références à la culture pop, créant un dialogue qui transcende le simple panneau de bois. En intégrant des éléments qui résonnent avec une mémoire collective, son art dépasse l'expression personnelle pour puiser dans une nostalgie partagée. Les images de l'enfance de McFly ne sont pas de simples illustrations, mais servent à transmettre des émotions et des réflexions complexes, faisant de ses œuvres des récits oraux et universels. « But Wonder… » joue explicitement avec la perception du spectateur : les points de trame et le texte en gras invitent à un examen plus attentif pour en percer le mystère. Les embellissements réalisés à la main sur chaque pièce en édition limitée ajoutent une touche d'individualité, garantissant que, tout en faisant partie d'une série, chaque œuvre se distingue comme une création unique. L'association de l'acrylique, de la peinture en aérosol et de l'encre confère à l'œuvre une texture riche et une grande profondeur, une expérience sensorielle qui fait écho à la dimension tactile du graffiti. À travers son art, Marly McFly contribue au débat permanent sur ce qui constitue le street art pop. Ses créations célèbrent la capacité du genre à communiquer des idées complexes grâce à une imagerie accessible, brouillant ainsi les frontières entre art savant et culture populaire. La série « Mais que la curiosité… » témoigne de l’engagement de l’artiste envers son art et de son talent pour créer des œuvres à la fois stimulantes et visuellement captivantes.
$565.00
-
Ron English- POPaganda Signs Of The Crimes, impression métal rose vif à séchage UV par Ron English - POPaganda
Signes des crimes - Œuvre d'art rose vif encadrée, impression d'archives à séchage UV sur panneau d'aluminium HD verni, par l'artiste de culture pop urbaine Ron English - POPaganda. Édition limitée signée de 100 exemplaires (2020). Œuvre de 61 x 61 cm encadrée et prête à accrocher. Ron English – POPaganda est largement considéré comme une figure majeure de l'évolution du street art, l'ayant éloigné du lettrage traditionnel et spontané pour se tourner vers des messages percutants et des trompe-l'œil magistraux. Depuis les années 1980, il crée des fresques et des panneaux d'affichage illégaux qui mêlent des visuels saisissants à des déclarations politiques, consuméristes et surréalistes incisives, s'appropriant l'espace public à travers le monde au service de l'art.
$371.00
-
Shepard Fairey- OBEY Gaslamp Killer - AP Artist Proof Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY
Gaslamp Killer Artist Proof 2-Color Hand-Pull Limited Edition Silkscreen Print on Fine Speckletone Art Paper by Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Épreuve d'artiste (EA). Signée et numérotée, Shepard Fairey (né en 1970). Gaslamp Killer, 2008. Sérigraphie en couleurs sur papier crème moucheté. 61 x 45,7 cm (feuille). EA (édition limitée à 400 exemplaires). Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par Obey Giant, Los Angeles. I Spit On Your Grave. « Mon visuel pour le mix Gaslamp Killer s'inspire de la musique et de la personnalité du Gaslamp Killer. Le GLK affectionne les sonorités sombres et psychédéliques, ce qui, combiné à son nom, appelait un mélange hippie/horreur assaisonné d'une vinaigrette sanglante. Le look plus sinistre du Gaslamp Killer, qui a rasé ses dreadlocks et s'est laissé pousser une barbe et des favoris indisciplinés dignes des plus grands fous, ne fait qu'amplifier le tout. Il vous faudra traverser des mares de sang bouillant pour atteindre la terre promise, mais le voyage que vous propose le Gaslamp Killer fait partie intégrante de la destination. » Shepard Fairey
$572.00
-
Mysterious Al Masque génératif rose, peinture acrylique originale de Mysterious Al
Masque génératif rose, peinture acrylique originale de Mysterious Al, œuvre unique sur toile tendue, prête à être accrochée, par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique en aérosol, technique mixte, signée, 2023, format 36x36. Mysterious Al a utilisé une IA pour sélectionner les couleurs, puis a peint l'œuvre à la main. « Ces deux tableaux ont été réalisés en collaboration avec moi, grâce à un algorithme qui a choisi les couleurs ! C'est la première fois que je fais ça et ça a vraiment bien fonctionné. » – Mysterious Al Exploration de la fusion entre l'IA et le pop art urbain dans les peintures acryliques de Mysterious Al Dans l'univers dynamique du Street Pop Art, l'innovation est le moteur qui assure la vitalité et l'expansion du genre. Mysterious Al, artiste contemporain qui s'est forgé une place unique dans ce domaine, en est la preuve, grâce à la synergie créative qu'il insuffle à la technologie et aux techniques artistiques traditionnelles. Sa dernière contribution au Street Pop Art est une saisissante peinture acrylique intitulée « Generative Mask Pink », qui marque une étape importante dans son parcours artistique. Né en Australie, Mysterious Al est devenu une figure emblématique du street art et continue de contribuer activement à l'évolution du paysage artistique moderne. Le processus créatif derrière « Generative Mask Pink » La création de « Generative Mask Pink » marque un moment fascinant à la croisée des chemins entre technologie numérique et créativité humaine. Mysterious Al a adopté une approche inédite en utilisant un algorithme pour déterminer la palette de son œuvre. Si l'utilisation de l'IA dans l'art n'est pas nouvelle, son intégration dans le processus de sélection des couleurs, tout en préservant le savoir-faire artisanal de la peinture à la main, instaure une collaboration captivante entre l'artiste et la machine. Cette œuvre originale de 2023 témoigne de l'esprit novateur du Street Pop Art, où les limites sont repoussées et de nouveaux territoires explorés. Elle se présente sur une toile unique de 91 x 91 cm, prête à orner les murs de ceux qui apprécient le mariage de la culture graffiti et des avancées technologiques. L'utilisation de l'IA pour la sélection des couleurs est bien plus qu'un simple artifice ; c'est une stratégie réfléchie qui intègre les choix impartiaux, parfois imprévisibles, d'une machine au processus intrinsèquement subjectif de la création artistique. Ceci permet une perspective nouvelle, exempte des préférences conscientes et inconscientes de l'artiste. Il en résulte une composition audacieuse et inattendue, qui porte encore la marque distinctive de Mysterious Al. Les coups de pinceau, l'application de la peinture et les finitions sont autant d'éléments humains qui insufflent chaleur et vie à la froideur calculée d'une décision algorithmique. « Masque rose génératif » est une marque distinctive du pop art urbain. L'œuvre « Generative Mask Pink » reflète les attributs fondamentaux du Street Pop Art. Ce genre se caractérise par sa capacité à capter l'air du temps, mêlant souvent formes d'art populaires et savantes dans une expression démocratique de la créativité. Le travail de Mysterious Al incarne cet esprit par son accessibilité et son attrait. Le Street Pop Art s'intéresse autant au message et au médium qu'à l'image finale, et dans cette œuvre, le processus créatif devient partie intégrante du récit. Le Street Pop Art et le graffiti vouent une profonde appréciation au brut, au spontané et à l'authentique. La peinture de Mysterious Al, avec ses couleurs vibrantes et sa forme abstraite, fait écho à ces éléments. L'œuvre ne recherche pas une apparence immaculée et léchée ; au contraire, elle célèbre la beauté de l'imperfection, le charme de l'asymétrie et le pouvoir de l'intuition. C'est un régal visuel qui captive le regard et invite à en déchiffrer l'histoire, les origines et la signification. Contempler « Generative Mask Pink », c'est vivre un dialogue entre le réfléchi et l'instinctif. Les formes et les motifs qui émergent de la toile sont à la fois intentionnels et fortuits, une manifestation d'aléatoire maîtrisé que seule cette collaboration entre Mysterious Al et l'IA pouvait permettre. L'œuvre se distingue non seulement par son esthétique, mais aussi par son évocation de l'évolution du processus créatif à l'ère numérique. Dans un paysage où le Street Pop Art repousse sans cesse les limites traditionnelles de l'art, « Generative Mask Pink » de Mysterious Al illustre avec éclat cette quête incessante d'innovation. Puisant ses racines dans la culture urbaine et s'étendant jusqu'aux cieux numériques, l'œuvre symbolise la rencontre du passé et du futur entre les mains d'un artiste talentueux. Elle célèbre avant tout le champ des possibles, démontrant ce qui se réalise lorsque les barrières entre technologie et créativité humaine sont non seulement franchies, mais totalement abolies. Avec cette pièce, Mysterious Al nous rappelle que le Street Pop Art n'est pas figé ; il est en perpétuelle évolution, influencé par les rythmes de notre monde numérique. « Generative Mask Pink » est un instantané de notre époque, où les algorithmes peuvent influencer l’art et où les artistes peuvent interpréter les algorithmes. C’est un récit captivant, non seulement de couleurs et de formes, mais aussi d’une ère où les frontières entre le créateur et l’outil s’estompent à jamais.
$2,626.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie SF Fire Escape AP de Shepard Fairey - OBEY
SF Fire Escape AP Artist Proof Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY Hand-Tiped Color on Cream Speckletone Fine Art Paper Limited Edition Artwork Obey Pop Culture Artist. Épreuve d'artiste (AP) 2011 signée par Shepard Fairey - OBEY et marquée AP. Édition limitée. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. SF Fire Escape AP par Shepard Fairey – Épreuve d'artiste sérigraphiée, art urbain pop et graffiti L'épreuve d'artiste (AP) sérigraphique « SF Fire Escape » de Shepard Fairey, réalisée en 2011, est une œuvre rare et marquante de street art pop et de graffiti. Signée par l'artiste et marquée AP, cette édition spéciale la distingue des tirages numérotés habituels. La sérigraphie de 45,7 x 61 cm a été créée sur papier d'art Speckletone crème, un support de prédilection pour les œuvres artisanales de Fairey, qui permet une saturation et une texture profondes tout en garantissant une conservation optimale. Réalisée dans la palette de couleurs emblématique de Fairey (rouge, noir et blanc cassé), cette œuvre reflète à la fois ses racines dans le graphisme et son intérêt pour le langage visuel urbain. Elle présente une composition architecturale saisissante d'une scène de ville avec un escalier de secours, des panneaux de signalisation et le visage familier du Géant Obey – une image qui demeure un élément central de l'œuvre de résistance visuelle de Fairey. Symboles architecturaux et instruction urbaine Cette œuvre plonge le spectateur dans le langage structuré d'un paysage urbain, où les escaliers de secours, les fenêtres, les panneaux publicitaires et les façades des immeubles forment un système de navigation rigide. Les lignes verticales et diagonales de l'échelle de secours et des poutres de soutien fragmentent l'espace, créant une impression visuelle d'enfermement ou d'évasion, selon l'interprétation. Un panneau « sens unique » interdit les virages, soulignant l'illusion de liberté dans un monde empli de contraintes. Ces indications directionnelles alimentent directement la critique que fait Fairey des mécanismes de contrôle inhérents à la société moderne. Par l'utilisation de la superposition de sérigraphies et de champs de couleur unis, l'artiste isole l'expérience du déplacement dans des environnements contrôlés et met en lumière l'architecture non comme un abri, mais comme un signal. Obéissez à l'iconographie comme présence vigilante L'intégration du visage d'Obey Giant dans la vitrine transforme un bâtiment urbain anonyme en un panneau publicitaire subversif. Le visage n'est pas mis en avant, mais incrusté, comme un regard intérieur tourné vers l'extérieur. Il résiste à la consommation et, au contraire, fixe le spectateur. Cette présence silencieuse souligne la réflexion de Shepard Fairey sur la surveillance, l'autorité et le marketing culturel. Plutôt que de rester à l'écart de l'environnement bâti, son iconographie s'est infiltrée dans le quotidien, devenant partie intégrante de la structure même. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage particulier est une représentation plus fidèle de l'intention de Fairey, généralement réservée à un usage personnel, à la diffusion d'expositions ou à une avant-première. Sa rareté et sa proximité avec le processus de création du tirage original lui confèrent une valeur particulière. Technique de sérigraphie et forme politique La technique de sérigraphie de Shepard Fairey est profondément ancrée dans l'héritage de l'affiche contestataire et du pochoir graffiti. SF Fire Escape AP ne se contente pas d'imiter le graffiti ; elle en transcende l'esprit en réinterprétant les symboles urbains au sein de compositions maîtrisées sur papier. L'utilisation récurrente du rouge et du noir par Fairey traduit l'urgence et l'autorité, tandis que la pureté des lignes et la disposition en grille suggèrent un modernisme dépouillé de tout confort. La technique garantit la précision tout en conférant une énergie artisanale qui renforce son appartenance au Street Pop Art et au graffiti. En tant qu'épreuve d'artiste, elle offre aux collectionneurs et aux chercheurs un aperçu du processus de création de Fairey, avec souvent de légères variations de couleur ou d'alignement qui rendent chaque épreuve unique. L'œuvre concilie l'expérience brute de la ville et l'ordre visuel formel, ce qui en fait un témoignage saisissant de la contestation visuelle du XXIe siècle.
$750.00
-
Shepard Fairey- OBEY Bias by Numbers - Sérigraphie grand format 30x42 de Shepard Fairey - OBEY
Bias by Numbers - Tirage sérigraphique grand format 30X42 4 couleurs, édition limitée, réalisé à la main sur papier d'art Speckletone fin par Shepard Fairey. Œuvre d'art urbain rare, artiste pop OBEY. Signé et numéroté, tirage en biais numéroté 76 x 107 cm, édition limitée à 89 exemplaires, 3 juin 2019 « Bias by Numbers » aborde la question des préjugés raciaux dans les forces de l'ordre, le système judiciaire et les médias. Ces préjugés ont une longue histoire, comme en témoignent des statistiques alarmantes : les personnes noires ont cinq fois plus de chances d'être contrôlées et fouillées que les personnes blanches, quatre fois plus de chances de subir un usage excessif de la force, ou quatre fois plus de chances d'être tuées par la police lorsqu'elles sont désarmées. Les statistiques révélant les préjugés raciaux dans les poursuites et les condamnations sont tout aussi éloquentes. Bien que la consommation de drogues récréatives soit aussi répandue dans les communautés majoritairement noires que dans les communautés majoritairement blanches, les condamnations pour possession de drogue sont près de six fois plus fréquentes chez les personnes noires. Ces dernières écopent souvent de peines de prison plus longues que les personnes blanches, ce qui explique que les Afro-Américains soient incarcérés à un taux plus de cinq fois supérieur à celui des Blancs.
$4,011.00
-
Naoto Hattori Catalyst Original Graphite Pencil Drawing par Naoto Hattori
Dessin original Catalyst dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite, signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5 pouces (21,6 x 21,6 cm). Dimensions de l’image : 3 x 5 pouces (7,6 x 12,7 cm). Encadrement et passe-partout réalisés sur mesure par l’artiste. « Catalyst » de Naoto Hattori : une intersection surréaliste entre imagerie et émotion « Catalyst », une œuvre originale dessinée à la main par l'artiste surréaliste Naoto Hattori, représente une convergence unique entre la délicatesse du trait au crayon et un surréalisme expressif, capturée sur un papier d'art vieilli et frangé. Ce dessin unique au crayon et au graphite, réalisé en 2012, témoigne du talent d'Hattori pour représenter des visions complexes et oniriques dans un espace restreint. L'œuvre encadrée, dont l'image mesure 7,6 x 12,7 cm et le cadre 21,6 x 21,6 cm, a été encadrée et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, ajoutant une touche personnelle qui met en valeur l'échelle intimiste de l'œuvre. Ce dessin se distingue de l'exécution et de la présentation conventionnelles de l'art urbain. Alors que le pop art et le graffiti sont généralement associés à des installations publiques de grande envergure, « Catalyst » d'Hattori invite à une interaction plus personnelle. L'œuvre est imprégnée de la complexité des beaux-arts tout en résonnant avec l'accessibilité et l'impact viscéral souvent présents dans le street art. L'œuvre d'Hattori ne s'impose pas de manière ostentatoire ; Au contraire, elle murmure, entraînant le spectateur dans un dialogue intime avec l'œuvre. Exploration des détails artistiques dans « Catalyst » Le souci du détail dans « Catalyst » témoigne de la maîtrise exceptionnelle du crayon et du graphite par Hattori, révélant une créature d'un autre monde qui semble émerger des fibres mêmes du papier vieilli. Le papier, travaillé à la main, souligne l'appréciation de l'artiste pour les qualités tactiles de ses matériaux et sa volonté de fusionner le traditionnel et le surréaliste. Chaque trait, chaque ombre, contribue à une impression générale de profondeur et de dimension, insufflant la vie à ce sujet fantastique. La créature représentée mêle des éléments familiers à l'énigmatique, interrogeant la perception de la réalité du spectateur. Le format intimiste de l'image, contrastant avec le cadre plus imposant, souligne le caractère précieux de l'œuvre, à l'instar d'une relique ou d'un talisman. Ce sentiment de préciosité est souvent recherché dans le pop art et le graffiti, où la nature éphémère du médium contraste fortement avec le désir de créer une œuvre durable et marquante. « Catalyst » de Hattori, bien qu'atypique dans le domaine du street art, capture l'essence même de ce à quoi aspirent de nombreux artistes de rue : un lien durable avec le public. « Catalyst » de Naoto Hattori est une œuvre d'art profonde qui transcende les frontières entre le pop art, le street art et le surréalisme. Elle embrasse l'éthéré, le tangible, l'imaginaire et le précis, invitant le spectateur à sonder les profondeurs insoupçonnées de sa psyché. La minutie de sa réalisation, alliée à une présentation unique, fait de « Catalyst » une contribution précieuse au discours sur l'art contemporain, illustrant la richesse et la diversité de l'expression artistique.
$793.00
-
DKNG Sérigraphie 27 Club Cobain par DKNG
27 Club - Cobain - Sérigraphie en édition limitée 4 couleurs tirée à la main sur papier d'art de qualité supérieure par DKNG - Rare Street Art - Artiste Pop Art Célèbre. Édition 2012 signée et numérotée, limitée à 200 exemplaires. La galerie Blunt Graffix, en Oregon, nous a invités à participer à leur exposition collective « Dead Rockstars : A Tribute to the Mortal Gods of Sound ». Nous avons choisi d'explorer le concept du « Club des 27 », un phénomène qui désigne les musiciens célèbres décédés à l'âge de 27 ans. Chaque estampe est une mini-sérigraphie quatre couleurs de 11,7 cm x 13,7 cm, tirée à 200 exemplaires.
$48.00
-
Ron English- POPaganda Jouet d'art Mad Happy Monk Grin Orange par Ron English - POPaganda
Mad Happy Monk Grin - Figurine de collection en vinyle noir fluorescent, édition limitée orange, œuvre d'art de l'artiste de graffiti de rue Ron English - POPaganda. Figurine Mad Happy Monk de 2019, édition limitée signée, neuve dans sa boîte. Couleur orange fluo, 20 cm de haut. Signée à la main par Ron.
$225.00
-
Ben Frost Joker Brand - Peinture acrylique originale en aérosol vert rose par Ben Frost
Joker Brand - Peinture originale unique en son genre, technique mixte acrylique et peinture aérosol, sur bois encadré, par Ben Frost, artiste de graffiti de rue populaire. 2022 « Joker Brand » - Acrylique et peinture aérosol sur panneau - Variante verte/rose 60 cm x 60 cm (23,5 x 23,5 pouces) Signée, titrée et datée au verso
$5,463.00
-
Marka27 ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$482.00
-
Nimit Malavia && Impression Giclée par Nimit Malavia
&& Œuvre d'art imprimée en édition limitée Giclée sur papier Hahnemühle Fine Art Rag par l'artiste de graffiti pop culture Nimit Malavia. Portrait surréaliste du visage d'une femme en vêtements vintage. Nimit Malavia est un artiste visuel et illustrateur canadien reconnu pour ses œuvres complexes et imaginatives. Son style allie souvent la finesse du trait à une forte dimension narrative, puisant son inspiration dans diverses sources telles que la mythologie, les contes de fées et la culture contemporaine. L'œuvre de Malavia intègre généralement un mélange de techniques traditionnelles et numériques, notamment l'encre, l'aquarelle et Photoshop.
$134.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Twenty Twenty One Sérigraphie par Sheefy McFly - Tashif Turner
Vingt-et-une sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 12 couleurs, sur papier Coventry Rag 320 g/m² avec revêtement UV, par Sheefy McFly, un artiste rare et célèbre du street art et du pop art. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Sérigraphie 12 couleurs sur papier Coventry Rag 320 g/m² avec vernis UV. Dimensions de l'œuvre : 43,5 x 54 cm. Avec « Twenty, Twenty-One », Sheefy McFly poursuit son exploration de l'énergie vibrante de la rue à travers le pop art, présentant une sérigraphie en édition limitée, vibrante de vie et de couleurs. Cette œuvre, à l'instar de ses contemporaines, utilise une palette de douze couleurs appliquées à la main sur un papier Coventry Rag de 320 g/m² et est sublimée par un vernis UV qui la protège tout en lui conférant une dimension tactile. L'œuvre, aux dimensions imposantes de 43,5 x 54 pouces (110,5 x 137 cm), fait partie d'une édition exclusive de 150 exemplaires signés et numérotés, renforçant ainsi son attrait auprès des collectionneurs et des amateurs de street art et de pop art. Sheefy McFly, reconnu pour son esthétique audacieuse et colorée, crée des images à l'impact immédiat, puisant dans la spontanéité et l'authenticité de la tradition du street art. « Twenty, Twenty-One » ne fait pas exception : véritable symphonie de formes et de couleurs, elle captive le regard et ne peut rester indifférente. La superposition complexe de couleurs et de formes évoque l'effervescence des rues et la nature changeante des espaces urbains, témoignant du talent de l'artiste pour traduire l'énergie cinétique de la ville en formes statiques empreintes de mouvement. Cette estampe est un artefact culturel qui transcende la simple expression artistique ; elle capture un moment précis, l'année 2021, à travers le prisme du langage visuel singulier de McFly. Cette année, marquée par des bouleversements et des changements à l'échelle mondiale, est interprétée et immortalisée par le regard de l'artiste, offrant une perspective qui relève autant du témoignage historique que de la création artistique. La superposition et la juxtaposition des couleurs évoquent une impression de complexité et de profondeur, reflétant la richesse des expériences vécues durant l'année qu'elle représente. Avec « Twenty, Twenty-One », Sheefy McFly confirme son talent en créant une œuvre d'art qui constitue un vibrant témoignage de notre époque. Cette œuvre d'art n'est pas seulement un spectacle visuel vibrant, mais aussi une incarnation de l'essence de 2021, vue à travers le prisme du street art et du pop art, confirmant le statut de McFly comme un artiste important et influent.
$771.00
-
Denial- Daniel Bombardier Vu à la télé Mini Stencil HPM Print par Denial- Daniel Bombardier
Vu à la télé - Mini, faisant partie de la série True Facts Mini Multiple, œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.
$954.00
-
Supreme Stack Yellow Skateboard Art Deck par Supreme
Stack- Yellow Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Supremex Weirdo Dave. Weirdo Dave a créé une illustration pour les planches de skateboard Supreme Stack. Sorties en jaune, noir et rose, ces planches faisaient partie de la première semaine de la collection automne/hiver 2021 de Supreme. La planche jaune est ornée d'un collage de photos abstraites et du logo Supreme horizontal qui la traverse en son centre. La planche de skateboard Supreme Stack (jaune) est sortie le 21 août 2021.
$206.00
-
Marly Mcfly Sérigraphie Jackpot Jaune par Marly Mcfly
Jackpot - Édition limitée jaune, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² découpé à l'emporte-pièce, par Marly Mcfly, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 16x16 Je suis une artiste autodidacte originaire de Newport News, en Virginie. Dès mon enfance, je dessine de tout : des dessins animés aux bandes dessinées, en passant par les figurines et les athlètes. Mes pensées et mes expériences se reflètent dans mes œuvres, où se mêlent des couleurs vives et des motifs audacieux, ainsi que des images de mon enfance, pour mieux m’exprimer.
$352.00
-
Luke Chueh Vous êtes ce que vous mangez Impression d'archives par Luke Chueh
« You Are What You Eat », tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Luke Chueh, artiste de rue graffiti, art pop moderne. En 2003, Chueh s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière dans le design. Cependant, le manque d'opportunités d'emploi le pousse à se tourner vers la peinture pour s'occuper. Il fait alors ses premiers pas sur la scène artistique underground de Los Angeles, notamment lors des expositions de Cannibal Flower. Depuis, Chueh a rapidement gravi les échelons de la scène artistique de Los Angeles, s'imposant comme un artiste incontournable. Utilisant des palettes de couleurs minimalistes, des personnages animaliers simples et une multitude de situations tragiques, Chueh parvient à un style qui mêle habilement le mignon et le brutal, jouant sur la frontière ténue entre comédie et tragédie.
$308.00
-
Dave Kinsey Sérigraphie Van Ness par Dave Kinsey
Édition limitée Van Ness, sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier d'archivage 100% coton, par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MARKT
$142.00
-
Peter Van Flores Supreme Drip Red Archival Print par Peter Van Flores
Supreme Drip - Estampe d'art en édition limitée, pigment rouge d'archives, sur papier cartonné n° 80, par l'artiste Peter Van Flores, légende du street art pop graffiti. Édition signée 2022 (20 exemplaires)
$256.00
-
Pat Riot Clint Barmes Old Man Pirates Original Collage Baseball Card Art par Pat Riot
Clint Barmes/ Vieil Homme - Pirates Collage unique orné à la main, technique mixte sur carte de baseball vintage par Pat Riot. Œuvre originale estampée en 2014, technique mixte superposée sur une véritable carte vintage MLB Topps avec un style pop art inspiré de : Clint Barmes/Old Man - Pirates
$24.00
-
Alex Garant Intitulé - Coral Giclee Print par Alex Garant
Intitulée « Coral Artwork Giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Alex Garant ». Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 16 x 20 pouces. Légères marques de manipulation Version alternative de la peinture « Entiltled » (Histoire de couleurs) Tirage limité à 50 exemplaires Signée et numérotée par l'artiste Estampillée du tampon exclusif Alex Garant Finition mate 40,6 x 50,8 cm Épaisseur du papier : 10,3 mil Grammage : 192 g/m² Bordure blanche avec signature et numéro d'édition
$134.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Sérigraphie holographique Atomic Lime par Sheefy McFly - Tashif Turner
Atomic Lime - Sérigraphie holographique 10 couleurs tirée à la main en édition limitée sur carton d'art holographique Lava Foil 10pt par Sheefy Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Sérigraphie 10 couleurs sur papier beaux-arts holographique Lava Foil 10 pt. Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 28 avril 2021. Tirage : 50 exemplaires.
$503.00
-
Jeremy Wheeler Gimme Shelter Michigan Theatre 2010 Sérigraphie rose par Jeremy Wheeler
Gimme Shelter - Michigan Theater 2010 - Affiche de concert en édition limitée Pink Music, impression sérigraphique artisanale bicolore sur papier d'art rose par Jeremy Wheeler pour Rolling Stones. Pink Variant, les 11 et 13 juillet 2010, spectacle de musique rock 'n' roll au Michigan Theater avec les Rolling Stones, présenté par Hott Lava et Wazoo Records.
$159.00
-
Dave Kinsey Dôme AP Sérigraphie par Dave Kinsey
Édition limitée Dome, sérigraphie artisanale bicolore sur papier d'archivage 100 % coton, par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MRKT AP Épreuve d'artiste. Désapprendre Enseigner Croire Induit en erreur Façonné Poursuivi
$355.00
-
Denial- Daniel Bombardier LSDetroit Blotter Paper Archival Print par Denial - Daniel Bombardier
LSDetroit Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Denial, œuvre d'art LSD de la culture pop. Édition limitée signée de 50 exemplaires, 2019. Dimensions de l'œuvre : 7,5 x 7,5 pouces. En 2000, il adopte le pseudonyme « DENIAL » pour tourner en dérision la publicité, la politique et les messages médiatiques que la société contemporaine refuse souvent d'admettre. Depuis, il mène une campagne mondiale d'art urbain, avec plus de 500 000 autocollants, affiches et fresques murales, utilisant les caractères alphanumériques « D3N!@L ». Conçu comme un moyen de promouvoir l'absurde, DENIAL remet également en question les notions traditionnelles de graffiti et d'art public par ses subversions visuelles audacieuses et souvent satiriques. Denial est un artiste canadien qui expérimente avec l'aérosol et le pochoir. Ses principaux centres d'intérêt sont la société de consommation, la politique et la condition humaine dans la société contemporaine. Face à la popularité croissante du graffiti aux États-Unis et en Europe, les graffeurs devaient faire preuve d'une originalité toujours plus grande pour se démarquer. Leurs signatures sont devenues plus grandes, plus stylisées et plus colorées.
$385.00
-
Eddie Colla 1987 Peinture originale en aérosol récupérée par Eddie Colla
Œuvre originale unique de 1987, réalisée à la peinture en aérosol et à partir d'objets récupérés sur bois recyclé par le célèbre artiste de graffiti de rue Eddie Colla. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2019 avec des éléments de récupération. Dimensions : 34 x 34 cm. « 1987 » 86 x 86 cm (34 x 34 pouces) Technique mixte sur bois 2019 Signé et titré au dos
$3,259.00 $2,770.00
-
Mateo Épreuve d'imprimerie Lina PP, impression d'archives par Mateo
Épreuve d'imprimerie Lina PP, tirage d'archives par Mateo, édition limitée sur support MEDIUM, œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2025 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 17x24 Pigments d'archivage Épreuve d'imprimerie Lina PP, impression d'archives par Mateo L'artiste français Mateo, reconnu pour son art urbain pop et ses graffitis novateurs, signe une œuvre culturelle forte avec Lina, une estampe pigmentaire d'archive de 2025, rare épreuve d'artiste. Mesurant 43 x 61 cm et imprimée sur un papier d'art de haute qualité, cette estampe s'inscrit dans la continuité de la démarche artistique de Mateo, qui fusionne le portrait et les traditions textiles ornementales. Signée et estampillée PP par l'artiste, cette pièce unique constitue une œuvre raffinée au sein d'un corpus limité célébrant l'identité, la force féminine et un langage visuel transculturel. Ornement et identité en harmonie Le sujet de Lina est une femme dont le regard direct fixe le spectateur avec une présence inébranlable. Son visage et sa silhouette sont partiellement dissimulés et mis en valeur par d'intrigants motifs de tapis persans, rendus avec une précision et un souci du détail exceptionnels. Mateo superpose harmonieusement ces motifs aux contours du visage, créant l'illusion que sa peau elle-même est imprégnée d'un héritage universel et d'une mémoire ancestrale. La palette bleue et or rayonne de dignité, de sérénité et de géométrie sacrée, invitant le spectateur à contempler la beauté de la complexité et de la résilience au sein des récits culturels modernes. Technique et artisanat des matériaux La technique employée dans Lina reflète la synthèse caractéristique de Mateo entre artisanat classique et esthétique de l'art urbain. Cette épreuve d'artiste a été réalisée selon des procédés pigmentaires d'archivage sur papier Moab Entrada 290 g/m², garantissant ainsi éclat et longévité. L'ornementation des détails textiles ne se limite pas à la décoration : elle constitue un système symbolique profondément ancré dans l'exploration constante par Mateo du symbolisme, du patrimoine et de l'identité hybride. La netteté de l'impression, associée à sa superposition ornementale, crée une surface quasi sculpturale sur le papier. Vision mondiale contemporaine L'œuvre de Mateo remet en question et enrichit le langage du Street Pop Art et du graffiti en intégrant des références aux traditions décoratives d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie dans le portrait occidental contemporain. Lina est emblématique de cette synthèse, incarnant à la fois l'immédiateté brute du street art urbain et la dimension sacrée et intemporelle de l'artisanat culturel. Le format « épreuve d'artiste » de cette édition confère à l'œuvre une rareté et une authenticité accrues pour les collectionneurs, et souligne l'importance que Mateo accorde au processus créatif, au savoir-faire et à l'intégrité artistique. Lina est plus qu'une image : c'est une méditation sur la force féminine, l'histoire et l'imbrication du soi et de la culture. Par sa construction méticuleuse et sa résonance universelle, l'œuvre occupe une place essentielle dans le canon de l'art figuratif moderne et de l'art urbain, ce qui en fait une acquisition incontournable pour les collectionneurs en quête de profondeur narrative et d'impact visuel.
$500.00
-
SSUR- Ruslan Karablin Sérigraphie Pablo par SSUR - Ruslan Karablin
Pablo, sérigraphie en édition limitée tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art de qualité supérieure par SSUR - Ruslan Karablin, artiste pop art célèbre et rare. Édition limitée numérotée et signée de 2014 (60 exemplaires). Format : 45,7 x 61 cm. Quelques taches et légers plis. Cette estampe reproduit une affiche de recherche de Pablo Escobar. L'inscription « Muerto » (MORT) est imprimée sur son portrait. Rare estampe spéciale en édition limitée, désormais épuisée. Sérigraphie en édition limitée Pablo 2 couleurs, tirée à la main, par SSUR - Ruslan Karablin L'estampe sérigraphique en édition limitée « Pablo » (2 couleurs, tirée à la main) de SSUR - Ruslan Karablin est une œuvre provocatrice et rare, mêlant art urbain, pop art et graffiti. Elle fait directement référence à l'impact culturel et historique de Pablo Escobar à travers une affiche de recherche emblématique. Créée en 2014, cette édition limitée, signée et numérotée à 60 exemplaires, capture la convergence du commentaire politique, de l'histoire du crime et de l'esthétique du street art. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre délivre un message brut et percutant grâce à un design minimaliste et audacieux qui renforce sa portée. SSUR et l'influence de la contre-culture et de l'art urbain Ruslan Karablin, alias SSUR, est un artiste de rue contestataire reconnu pour sa capacité à fusionner thèmes historiques et politiques avec une narration visuelle audacieuse. Son œuvre critique souvent le pouvoir, le capitalisme et la glorification de l'infamie, faisant de cette estampe inspirée d'Escobar un prolongement naturel de sa démarche artistique. SSUR utilise depuis longtemps une imagerie de type propagande, des impressions à fort contraste et des messages subversifs, des techniques qui s'inscrivent parfaitement dans la rébellion d'inspiration punk du street art et du graffiti. L'estampe Pablo illustre sa capacité à réinterpréter des figures historiques dans un contexte moderne et hyper-commercialisé, transformant avis de recherche, imagerie révolutionnaire et symboles capitalistes en œuvres d'art de collection. La sérigraphie, réputée pour ses textures riches et ses contrastes marqués, confère à l'estampe une authenticité particulière, renforçant son esthétique underground tout en préservant sa grande valeur artistique. Symbolisme et impact culturel de l'estampe Pablo Cette œuvre en édition limitée réinterprète un véritable avis de recherche émis par le gouvernement colombien contre Pablo Escobar, le tristement célèbre baron de la drogue dont l'empire criminel et le mythe continuent d'imprégner la culture populaire, le cinéma et le street art. Au lieu d'une simple photo d'identité judiciaire, SSUR ajoute une barre de censure rouge sur les yeux d'Escobar, avec le mot « Muerto » (Mort) imprimé en caractères gras et percutants. L'utilisation du rouge sur une image en noir et blanc symbolise la violence, la censure et le caractère brutal et définitif de l'héritage d'Escobar. En utilisant cette image historique dans un format de street art pop, SSUR soulève des questions sur la mythification des criminels, la marchandisation du crime dans la culture populaire et la relation entre propagande et société de consommation. L'estampe « Pablo », à l'instar de l'ensemble de l'œuvre de l'artiste, invite les spectateurs à repenser les structures de pouvoir et la manière dont des figures comme Escobar sont immortalisées et idéalisées dans les médias contemporains. Rareté et valeur de collection Cette estampe en édition spéciale, désormais épuisée, est considérée comme une pièce de collection rare dans le monde du street art et du graffiti. Tirée à seulement 60 exemplaires, sa technique de sérigraphie artisanale garantit à chaque pièce un caractère unique, renforçant ainsi l'authenticité et l'exclusivité de l'œuvre. Certaines estampes peuvent présenter de légères marques et taches, qui contribuent à leur charme brut, inspiré du street art. Les collectionneurs d'art urbain contemporain, de pop art politique et d'œuvres subversives issues de la culture street recherchent ce type d'œuvre pour son commentaire sur l'histoire, le pouvoir et le crime. L'estampe « Pablo » de SSUR est un exemple audacieux d'art de propagande moderne, transformant une prime offerte par le gouvernement en une œuvre engagée qui brouille les frontières entre récit historique et esthétique du street art contemporain.
$475.00
-
Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Bad Brains Punk Showcase Rasta AP par Shepard Fairey - OBEY
Bad Brains Punk Showcase Rasta AP Artist Proof 5-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print on Cream Speckle Tone Paper by Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist For Musicians Bad Brains. Épreuve d'artiste (EA) 2016 Signée et marquée EA Édition limitée Format 18x24 L'œuvre « Bad Brains Punk Showcase Rasta AP » de Shepard Fairey est une pièce culturellement marquante dans le paysage du street art et du graffiti. Épreuve d'artiste d'une série limitée, cette sérigraphie artisanale en cinq couleurs sur papier crème moucheté mesure 45,7 x 61 cm et a été publiée en 2016. Signée et marquée « Épreuve d'artiste » (AP), c'est une pièce de collection qui explore l'essence même de l'esprit punk et des vibrations rasta du reggae, à travers le prisme du style unique de Fairey. Cette œuvre résonne avec l'énergie de Bad Brains, groupe emblématique de la scène punk hardcore grâce à son mélange unique de punk et de reggae, un hybride à l'image de la fusion des formes artistiques opérée par Fairey. L'estampe capture l'esprit du groupe avec la phrase percutante « Positive Mental Attitude ! », un mantra que Bad Brains a porté tout au long de sa carrière. L'œuvre de Fairey est un écho visuel de cette philosophie, présentant les membres du groupe sur un fond aux couleurs rasta, qui non seulement font allusion aux racines de leur musique, mais rendent également hommage à un mouvement culturel plus large. Fairey, reconnu pour son influence sur le street art grâce à des œuvres telles que la campagne emblématique « OBEY » et l'affiche « HOPE » d'Obama, poursuit son exploration de l'intersection entre la musique et les arts visuels dans cette estampe. L'œuvre est imprégnée des motifs de la campagne « OBEY Propaganda » de Fairey : l'étoile, les caractères gras et l'imagerie stylisée. Ces éléments fusionnent, non pas pour promouvoir un groupe, mais pour célébrer un mouvement culturel entier, reflétant la puissance du street art pour saisir et promouvoir les mouvements subculturels. L'estampe « Bad Brains Punk Showcase Rasta AP » symbolise l'engagement de Fairey envers la scène punk et sa capacité à en capturer l'essence brute et authentique dans son travail. C'est un témoignage du dialogue indéfectible entre la musique et les arts visuels, que Fairey n'a cessé d'entretenir à travers ses estampes, ses fresques et son art urbain. Cette œuvre ne se contente pas d'être accrochée à un mur ; elle porte en elle la voix d'un mouvement, résonnant des clubs underground aux rues ensoleillées où l'art urbain et les graffitis ont depuis longtemps trouvé leur place.
$845.00
-
Sheefy McFly- Tashif Turner Sérigraphie Standard Grey Emotions par Sheefy McFly - Tashif Turner
Grey Emotions - Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, 11 couleurs, sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², par Sheefy McFly, artiste pop et street art rare. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2021. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Signée et numérotée. Sérigraphie 11 couleurs sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m². Format : 45,7 x 61 cm. Sortie : 4 juin 2021. Tirage : 100 exemplaires.
$275.00
-
Joe King Dessin au crayon graphite original de Vincent Price par Joe King
Dessin original au crayon graphite de Vincent Price, réalisé à la main sur papier beaux-arts par Joe King, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original au graphite signé, 2010, format 8x11, encadré dans un cadre orné avec passe-partout.
$820.00
-
Dave Kinsey Sérigraphie Dystopia par Dave Kinsey
Dystopia, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier d'art, par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. La deuxième édition estivale du festival novateur Sea Walls : Murals for Oceans, organisé par PangeaSeed, se tiendra du 17 au 26 juillet à Cozumel, au Mexique. Sea Walls : Murals for Oceans est le premier mouvement du genre à œuvrer pour la protection des océans grâce à l'art public et à l'activisme (ARTivisme). Ce deuxième festival estival annuel de PangeaSeed réunira plus de 25 artistes contemporains de renommée internationale qui collaboreront pour mettre en lumière les enjeux environnementaux urgents des océans, tout en sensibilisant et en inspirant les individus et les communautés à protéger l'écosystème le plus précieux de la planète : l'océan.
$134.00
-
Copyright Papier buvard MK-Ultra III Archival Print by Copyright
Papier buvard MK-Ultra III, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, œuvre d'art LSD de la culture pop protégée par le droit d'auteur. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.
$450.00
-
Casey Weldon ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$206.00
-
Tyree Guyton Steve et Dave Archival Print par Tyree Guyton
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée de Steve et Dave sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Tyree Guyton, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette image fait partie de ma série « Visages de Dieu ». Je travaille sur cette série depuis 25 ans. On m'a dit qu'il faut parfois une dizaine d'années pour peaufiner une série. J'ai dépassé cette simple recherche de la perfection pour développer mon propre style, prendre du plaisir à créer et donner vie à des personnages intéressants. C'est ma façon d'appréhender la vie humaine et de créer une forme de magie. Je suis impatient que ces images soient partagées avec le monde. Elles m'amènent à me demander : qui est Dieu ? Pourquoi sommes-nous créés à son image ? Avec cette série, j'essaie de comprendre cette entité que nous appelons Dieu et, en même temps, de comprendre la vie. » – Tyree Guyton
$352.00
-
Prefab77 « Outlandos D'Amour Gold Blue PP Sérigraphie » par Prefab77
Outlandos D' Amour - Épreuve d'imprimeur Or Bleu PP, sérigraphie en édition limitée 8 couleurs tirée à la main sur papier Gold Treasury par Prefab77, artiste pop art célèbre et rare. Épreuve d'imprimerie PP 2015 Signée et marquée PP 23 x 32,87 Sérigraphie 8 couleurs sur papier doré, signée par l'artiste 58,5 x 83,5 cm Outlandos D'Amour Or Bleu PP par Prefab77 « Outlandos D'Amour Gold Blue » est une sérigraphie artisanale d'une rare finesse, réalisée en huit couleurs par Prefab77, collectif renommé d'artistes de street art, pop art et graffiti. Cette œuvre de 2015, mesurant 58,5 x 83,5 cm (23 x 32,87 pouces), est imprimée sur un luxueux papier doré et signée PP, attestant qu'il s'agit d'une épreuve d'artiste. Réputés pour leurs superpositions complexes et leurs récits audacieux, les artistes de Prefab77 confèrent à cette œuvre une présence saisissante, en faisant une pièce de choix pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. Une déclaration saisissante dans le domaine du pop art urbain « Outlandos D'Amour Gold Blue » illustre à merveille le style distinctif de Prefab77, qui associe des images saisissantes à des thèmes puissants. La sérigraphie en huit couleurs confère à l'œuvre une profondeur et une intensité remarquables, superposant textes, motifs et portraits dans un jeu d'éléments dynamique. Le papier doré utilisé crée un fond lumineux, soulignant l'esthétique à la fois luxueuse et audacieuse qui caractérise le travail de Prefab77. Cette estampe, visuellement captivante et conceptuellement riche, reflète les thèmes de la rébellion, de l'émancipation et de l'identité culturelle. La vision de Prefab77 Prefab77 est un collectif d'artistes basé au Royaume-Uni, reconnu pour ses contributions marquantes au street art et au graffiti. Privilégiant le travail minutieux et la narration, le collectif fusionne les influences de la culture punk, de la mode et du commentaire social pour créer des œuvres qui résonnent profondément auprès du public contemporain. Leurs créations mettent souvent en scène des figures fortes et emblématiques sur des fonds complexes, incarnant un sentiment de force et de rébellion. « Outlandos D'Amour Gold Blue » illustre parfaitement leur capacité à fusionner les techniques des beaux-arts avec l'énergie brute du street art. Une œuvre d'art rare et de collection L'appellation « Épreuve d'imprimeur » confère à cette œuvre une rareté et une valeur exceptionnelles, la rendant particulièrement précieuse pour les collectionneurs en quête d'éditions exclusives d'œuvres emblématiques. Le procédé méticuleux de sérigraphie manuelle en huit couleurs garantit une netteté et une vivacité remarquables, tandis que le papier doré sublime son opulence. Signée et marquée par les artistes, cette estampe est non seulement un chef-d'œuvre visuel, mais aussi un artefact majeur du mouvement du street art. Son grand format renforce sa présence et en fait une pièce maîtresse saisissante pour toute collection. « Outlandos D'Amour Gold Blue » de Prefab77 est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est une célébration du pouvoir transformateur du pop art et du graffiti. Par sa conception complexe, sa résonance culturelle et sa rareté, cette pièce continue de captiver et d'inspirer les spectateurs, confirmant la réputation de Prefab77 comme un groupe novateur dans le monde de l'art contemporain.
$776.00