Art de qualité investissement

488 produits

  • Companion Flayed- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion Flayed - Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Companion Flayed - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Le Compagnon écorché : une icône de l'héritage du Street Pop Art de KAWS La figurine en vinyle « The Companion Flayed Black Limited Edition » incarne l'apogée de l'influence de KAWS sur le pop art et le street art modernes. Dévoilée en 2016, cette pièce est une réinterprétation profonde de la figure la plus emblématique de l'univers artistique de KAWS : le Companion. L'artiste a réinventé ce personnage à de multiples reprises, chaque version révélant une nouvelle facette de sa symbolique. La version « Flayed », notamment dans sa teinte noire intense, invite le spectateur à scruter les profondeurs, au sens propre comme au figuré, et à explorer les différentes strates qui composent cette icône contemporaine. Mesurant 26,7 x 11,4 x 6,4 cm, « The Companion Flayed » témoigne du talent de KAWS pour manipuler la forme et le contenu afin de créer des œuvres qui parlent à une génération maîtrisant le langage visuel du design, de la culture pop et de l'esthétique urbaine. Cette série, comprenant des versions complètes et écorchées du personnage classique, a été lancée à l'occasion de l'exposition de KAWS « Where The End Starts » à Fort Worth, au Texas. Hautes de 28 cm, ces figurines étaient disponibles via KAWSONE, le MoMA et le Musée d'art moderne de Fort Worth, marquant un tournant important dans la reconnaissance institutionnelle du street art. Le rôle de Companion Flayed dans le dialogue du pop art urbain L'œuvre « Companion Flayed » de KAWS est bien plus qu'un objet de collection ; c'est une pièce qui invite à la réflexion et qui explore les frontières entre le street art, le pop art et le graffiti. Elle témoigne du talent unique de KAWS pour parcourir tout le spectre des arts visuels, des tags anonymes aux sculptures de renommée internationale. La version « écorchée », révélant toute sa richesse intérieure, peut être perçue comme une déconstruction du personnage lui-même et de la culture dont il est issu. Le noir de la figure contraste avec les détails colorés de son intérieur, créant un dialogue visuel entre le visible et l'invisible, entre l'apparence et la complexité interne. La diffusion de cette série à travers d'importantes institutions artistiques et la plateforme KAWSONE reflète l'évolution du paysage culturel, où l'art urbain trouve autant sa place au musée que sur les murs de la ville. Elle souligne la fluidité de l'art de KAWS, capable de susciter un sentiment de familiarité tout en interrogeant les perceptions par sa forme déconstruite. Cette caractéristique est devenue un thème récurrent dans son œuvre. L'influence de KAWS sur le mouvement des jouets d'art et au-delà La figurine en vinyle « Companion Flayed Black Limited Edition » est emblématique de l'influence de KAWS sur le mouvement émergent des art toys. Ce mouvement considère le jouet comme un support d'expression artistique, un médium permettant à l'artiste d'explorer la forme, le concept et l'accessibilité de manière inédite. Grâce à des figurines comme « Companion Flayed », KAWS a joué un rôle essentiel en repoussant les limites de ce mouvement, attirant l'attention non seulement des milieux du street art et du graffiti, mais aussi de la communauté artistique et de la culture populaire au sens large. La sortie de cette pièce de collection en édition limitée et ouverte témoigne de la vision démocratisante de l'art prônée par KAWS. Si chaque exemplaire possède un attrait exclusif, le format de cette édition limitée garantit sa diffusion auprès d'un public diversifié, en accord avec l'esprit d'accessibilité propre au street art. Avec son visage distinctif aux yeux croisés et ses yeux barrés d'une croix, le Companion Flayed a transcendé son rôle de simple marchandise pour devenir une pierre angulaire essentielle de l'art contemporain, incarnant l'interaction entre culture de masse et art savant qui définit l'œuvre de KAWS.

    $2,430.00

  • Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM Freedom Art par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique Freedom Art HPM par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, imprimée sur papier d'art fin à bords frangés, édition limitée, œuvre d'art pop street art. 2024 Signée et numérotée Peinture acrylique appliquée à la main Ornée HPM Édition limitée à 75 exemplaires Dimensions de l'œuvre 22x30 Hommage à Jackson Pollock Drizzle Art. Célébrer le dynamisme du pop art urbain et rendre hommage à Jackson Pollock Le pop art urbain et le graffiti ont marqué de leur empreinte l'art contemporain, notamment grâce aux artistes qui bousculent les codes esthétiques conventionnels. Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est l'un d'eux ; son œuvre s'inspire de la culture du street art. Son estampe « Freedom Art HPM Acrylic Silkscreen Print » est un hommage direct au légendaire Jackson Pollock, célèbre pour sa technique de peinture par ruissellement. Cette pièce en édition limitée présente une sérigraphie quatre couleurs sur papier d'art à bords frangés, imprégnée de l'énergie et de l'esprit anarchique propres au pop art urbain. Le style unique de M. Brainwash Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est un artiste de rue de renom dont l'œuvre se caractérise par son caractère provocateur et la fusion de la culture pop et de l'esthétique du street art. Né en France et installé aux États-Unis, Mr. Brainwash a profondément marqué les scènes du Street Pop Art et du graffiti. L'œuvre « Freedom Art HPM » illustre parfaitement sa démarche artistique : s'approprier des éléments reconnaissables de la culture populaire et de l'histoire pour les réinterpréter à travers les techniques brutes et expressives du street art. Tirée à seulement 75 exemplaires, « Freedom Art HPM » propose une synthèse unique entre le style de Mr. Brainwash et l'énergie dynamique de l'action painting de Jackson Pollock. Chaque exemplaire est rehaussé de peinture acrylique appliquée à la main, ce qui en fait une pièce unique. Les dimensions généreuses de 22 x 30 pouces permettent d'apprécier pleinement la vivacité et le mouvement de la technique du drizzle, conférant à chaque œuvre un sens du mouvement et de la spontanéité profondément ancrés dans l'éthique du street art et l'héritage de Pollock. Un hommage contemporain à Jackson Pollock La série « Freedom Art HPM » de Mr. Brainwash est un hommage contemporain à Jackson Pollock, artiste qui a révolutionné le monde de l'art grâce à ses techniques expressionnistes abstraites. En intégrant la célèbre technique du « drizzle » de Pollock à ses sérigraphies, Mr. Brainwash rend hommage à une figure dont l'œuvre a, à bien des égards, préfiguré l'expression libre et débridée du street art. Les embellissements acryliques appliqués à la main font le lien entre le processus mécanique de la sérigraphie et le toucher humain inhérent à la peinture, faisant écho à l'importance accordée par Pollock à la dimension physique de la création artistique. Dans cette série, Guetta capture l'essence de l'art de Pollock tout en l'imprégnant de sa sensibilité street art, créant ainsi un dialogue entre deux formes d'art qui, bien que séparées par des décennies, partagent un même esprit de rébellion contre la tradition. Les œuvres « Freedom Art HPM » incarnent l'esprit d'innovation et l'audace de transgression des normes que défendent les deux artistes. Les collectionneurs et les amateurs d'expressionnisme abstrait, de pop art urbain et de graffiti trouveront dans ces estampes une célébration de l'exploration intrépide de l'art et du dépassement des limites. L'héritage du street art dans l'expressionnisme moderne Alors que le Street Pop Art et le graffiti continuent d'évoluer, des artistes comme Mr. Brainwash illustrent le dialogue permanent entre l'art urbain contemporain et l'art moderne dans son ensemble. Les œuvres de la série « Freedom Art HPM » représentent bien plus qu'une simple beauté esthétique ; elles incarnent la quête incessante de la liberté d'expression artistique, rendant hommage au passé tout en se tournant résolument vers l'avenir. Chaque estampe, rehaussée à la main, est un spectacle visuel et un récit, témoignant de la volonté inlassable de l'art de défier, de redéfinir et de s'exprimer. Avec la série « Freedom Art HPM », Thierry Guetta a créé bien plus qu'une simple collection d'estampes ; il a tissé une filiation reliant l'expressionnisme radical de Jackson Pollock au monde vibrant et en perpétuelle mutation du street art. Cette collection, en édition limitée mais à l'impact immense, est un témoignage du pouvoir transformateur de l'art, célébrant sa capacité à interpeller, inspirer et refléter la complexité de l'expérience humaine à travers des couleurs, des formes et des mouvements audacieux. À travers cette œuvre, Mr. Brainwash continue de façonner le pouls du Street Pop Art et du graffiti, assurant sa place dans la continuité des artistes qui refusent de rester silencieux dans leur quête d'émancipation créative.

    $5,689.00

  • An Act of Faith HPM Acrylic Spray Paint Silkscreen Print by Faile

    Faile Un acte de foi Peinture acrylique en aérosol HPM Impression sérigraphique par Faile

    Un acte de foi. Sérigraphie à la peinture acrylique en aérosol HPM par Faile Screen Print sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop urbain. 2025 Signée et numérotée Peinture aérosol, encre et peinture acrylique HPM, édition limitée à 24 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 25 x 38 Un acte de foi par échec « An Act of Faith » est une sérigraphie multiple peinte à la main, créée par le collectif d'art urbain Faile et réalisée en 2025 en édition limitée à 24 exemplaires. Chaque estampe mesure 63,5 x 96,5 cm et est signée et numérotée individuellement. L'œuvre est une tapisserie visuelle hybride, construite à l'aide d'encre sérigraphique, de peinture aérosol et d'embellissements acryliques réalisés à la main sur papier d'art. Ses images saisissantes et ses vignettes textuelles inspirées de la bande dessinée présentent une critique nuancée des médias, de l'identité de genre et de la construction de la perception de soi. Cette pièce s'inscrit dans la continuité du travail de Faile, qui consiste à transformer des visuels publicitaires vintage en puzzles visuels complexes interrogeant la culture populaire. Iconographie et pouvoir satirique « An Act of Faith » présente une esthétique puisant ses racines dans les bandes dessinées pulp du milieu du XXe siècle, revisitée avec une ironie moderne et un commentaire subversif. L’image centrale montre un homme se contemplant dans un miroir de cabine d’essayage, entouré de reflets fragmentés de femmes, d’un loup et de références désincarnées à la culture pop. La phrase « Qui suis-je ? Je ne sais pas qui est le vrai Faile » renforce la distorsion identitaire qui imprègne l’œuvre. Chaque personnage est stylisé par des contours marqués, des aplats de couleurs saturées et un travail au pinceau méticuleux ajouté après la sérigraphie, transformant l’uniformité du procédé en une collection de variantes uniques. Faile, duo formé par Patrick McNeil et Patrick Miller, a débuté sa collaboration au début des années 2000 aux États-Unis. Leurs projets utilisent souvent une iconographie trouvée, une typographie commerciale et une esthétique nostalgique pour questionner le consumérisme, la masculinité et la production de masse. Cette estampe prolonge cette démarche par sa satire des médias de masse, avec des phrases telles que « L’art qui respecte votre intelligence » et « L’histoire la plus déroutante que vous ayez jamais vue ». Ces slogans imitent les publicités de bandes dessinées vintage, mais sont réappropriés pour critiquer la culture visuelle. Procédé d'impression et technique HPM L'œuvre « An Act of Faith » est imprimée selon un procédé de sérigraphie traditionnel, caractéristique du Pop Art et inspirée des techniques de reproduction commerciale popularisées par des artistes comme Andy Warhol. Faile se distingue toutefois par l'utilisation de la technique HPM (Hand-Painted Multiple). Chaque pièce est rehaussée de couches de peinture acrylique et de peinture en aérosol après impression, ce qui lui confère un fini vibrant et texturé. Ce procédé garantit l'unicité de chaque œuvre, brouillant ainsi la frontière entre estampe et peinture. Commentaire culturel dans l'art urbain pop et le graffiti L'œuvre de Faile se situe au confluent des beaux-arts, de la dégradation urbaine et de la critique de la société de consommation. « An Act of Faith » reprend le format d'une couverture de bande dessinée et le réinterprète en une réflexion sur l'authenticité, la perception et l'identité médiatisée. Elle interpellait le spectateur sur la question de savoir qui contrôle le récit de la culture visuelle : les artistes, les entreprises ou les consommateurs. Mêlant esthétique nostalgique et réalisme brut du street art, cette œuvre illustre la convergence entre les racines contestataires du graffiti et la critique accessible du pop art. Intégrée à la série limitée de 2025, elle témoigne de l'évolution du street art vers un dialogue digne des musées, tout en conservant ses racines dans la perturbation de l'espace public et la satire culturelle.

    $5,500.00

  • Sale -15% M&Ms Dots HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Impression sérigraphiée M&Ms Dots HPM par Steve Kaufman SAK

    M&M's Dots Édition Limitée, Impression Sérigraphique HPM 5 Couleurs Rehaussée à la main sur Toile, Encadrée par Steve Kaufman, Artiste de Rue Graffiti, Art Pop Moderne. Encadrement sur mesure signé, 2008. « M&Ms » est une sérigraphie artisanale en édition limitée, technique mixte sur toile, réalisée par Steve Kaufman (1960-2010), protégé d'Andy Warhol. Cette œuvre est numérotée HC/50 et signée à la main au verso. Dimensions approximatives : 40,6 cm x 119,4 cm (image). Connu pour sa collaboration avec Andy Warhol, Steve Alan Kaufman (29 décembre 1960 - 12 février 2010) était un grand artiste pop américain, militant et humanitaire. Encouragé par sa mère, Kaufman expose pour la première fois à l'âge de 8 ans dans une synagogue du Bronx, où il a grandi. À seulement 14 ans, il obtient une bourse pour la Parsons School of Design et poursuit ses études à la School of Visual Arts (SVA) de Manhattan, où il rencontre des artistes contemporains tels que Keith Haring et Jean-Michel Basquiat.

    $1,917.00 $1,629.00

  • Modern Living- Brown HPM Hand-Embellished Silkscreen Print by Faile

    Faile Modern Living - Sérigraphie marron HPM embellie à la main par Faile

    Modern Living - Sérigraphie HPM en édition limitée, 6 couleurs, tirée à la main et ornée à la main, sur papier Coventry Cotton Rag 290 g/m² par Faile, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition limitée à 250 exemplaires, peinte à la main, avec des motifs variés. Peinture acrylique et sérigraphie sur papier épais de qualité archive. Signée, estampillée et gaufrée. Dimensions approximatives : 50 x 63,5 cm (19,5 x 25 pouces). Signée au recto par Faile. Numérotée au verso, qui contient également une grande estampe de Faile. En raison de la nature artisanale et personnalisée de cette œuvre, de petits plis et des traces de transparence peuvent être présents.

    $1,725.00

  • C/S III Silkscreen Pearl Print by OG Slick x Chaz Bojorquez

    OG Slick Impression sérigraphique C/S III Pearl par OG Slick x Chaz Bojorquez

    C/S III 9 couleurs, édition limitée tirée à la main, finition blanc perle vieilli, sérigraphie sur papier d'art Stonehenge blanc 250 g/m² par OG Slick x Chaz Bojorquez, art de rue rare, artiste pop célèbre. Édition limitée numérotée de 150 exemplaires, signée par OG Slick et Chaz Bojorquez (2016) Dévoiler l'essence de C/S III par OG Slick et Chaz Bojorquez C/S III s'impose comme une œuvre marquante de la série collaborative d'OG Slick et Chaz Bojorquez, deux figures emblématiques du street art et du graffiti. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs sur papier Stonehenge White Fine Art Paper 250 g/m², incarne l'esprit de la scène street art de Los Angeles. Lancée en 2016, cette œuvre rare est signée méticuleusement par OG Slick et Chaz Bojorquez et numérotée P3. Tirée à 150 exemplaires, elle offre un spectacle visuel saisissant et raconte une histoire, portant en elle l'évolution du street art. La patte d'OG Slick est manifeste dans les mains à la fois ludiques et affirmées, aux allures de dessins animés, et dans la bombe aérosol qui domine le premier plan de C/S III. Cette imagerie, souvent associée à l'esprit rebelle du street art, devient le symbole des racines de l'artiste dans le mouvement graffiti et de son talent pour saisir l'essence même du paysage urbain. L'approche de Slick en matière de street art embrasse les influences de la culture pop de son époque, reflétant un lien profond avec les jeunes générations et les amateurs de street art qui se reconnaissent dans son langage visuel. La contribution de Chaz Bojorquez au dialogue visuel de C/S III Chaz Bojorquez contribue à C/S III de sa signature calligraphique emblématique, devenue indissociable de son nom. Son style, profondément influencé par la culture graffiti Cholo, offre un contraste subtil et fluide avec l'audace brute des figures de Slick. Le fond de l'estampe est une toile ornée de la signature typographique de Bojorquez, créant une profondeur visuelle et évoquant les racines historiques du graffiti comme forme de communication urbaine. L'œuvre de Bojorquez transcende l'esthétique, abordant les thèmes de l'identité culturelle et du commentaire social, et célébrant les communautés souvent sous-représentées qui constituent l'épine dorsale de la culture urbaine. La finition blanc nacré vieilli de l'estampe ajoute une dimension supplémentaire, introduisant une impression de vieillissement et de résilience qui reflète la nature souvent éphémère du street art. Cette finition, associée au papier d'art haut de gamme Stonehenge White, confère à l'œuvre une impression de permanence et de sophistication, lui permettant d'occuper un espace qui fait le lien entre les expressions urbaines éphémères et les œuvres d'art de collection durables. La pertinence culturelle de C/S III dans le street art et le pop art C/S III occupe une place culturelle majeure dans le street art et le pop art. Œuvre en édition limitée, elle reflète un moment charnière où l'énergie brute du graffiti et l'audace du pop art ont convergé sous la houlette d'OG Slick et Chaz Bojorquez. Cette collaboration témoigne du pouvoir transformateur du street art, illustrant sa capacité à évoluer tout en honorant ses racines. Collectionneurs et amateurs du genre apprécient cette œuvre pour sa valeur artistique et sa représentation du dialogue entre les différentes époques et styles du street art. L'impact de C/S III dépasse son attrait visuel, remettant en question les perceptions traditionnelles de l'art et de sa place dans la société. Par leur collaboration, OG Slick et Chaz Bojorquez invitent le public à explorer les récits inscrits dans les paysages urbains, utilisant le langage du street art pour raconter des histoires souvent négligées. Le tirage limité, la qualité d'exécution méticuleuse et le prestige des signatures des artistes font de C/S III une œuvre majeure de l'histoire de l'art contemporain. L'héritage de C/S III et de ses artistes L'héritage de C/S III réside dans sa représentation d'une forme d'art dynamique et en constante évolution, intrinsèquement liée à la rue qui l'a vue naître. La collaboration entre OG Slick et Chaz Bojorquez témoigne avec force du potentiel d'influence et d'inspiration du street art. Œuvre rare, C/S III porte en elle les histoires, les luttes et les triomphes des communautés qui ont façonné le genre, assurant ainsi que la voix de la rue continue de résonner dans les temples de l'art.

    $1,733.00

  • Clean Slate Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $21,010.00

  • 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick 3 Lil Piggies Pink Pasadena HPM Sérigraphie par OG Slick

    3 Lil Piggies - Pink Pasadena Édition Limitée Impressions Sérigraphiques HPM 5 Couleurs Embellies à la Main sur Papier Somerset Hot Press par OG Slick Graffiti Street Artiste Pop Art Moderne. Encadré, signé par OG Slick (né en 1967), 3lilpigs (Pink Pasadena), 2015. Sérigraphie en couleurs avec embellissements à la main sur papier Somerset Hot Press, 61 x 61 cm (feuille). Édition 21/25. Signé et daté au crayon en bas. Publié par Big Dicks Hardware, Los Angeles. Encadré sous verre. Dimensions de l'encadrement : 63,5 x 63,5 cm.

    $1,938.00

  • Untitled Crying Eyes Original Concrete Spray Painting by Snik

    Snik Peinture originale sur béton « Yeux qui pleurent » (sans titre) par Snik

    « Yeux qui pleurent », peinture à la bombe sur béton originale sans titre de Snik. Œuvre unique d'un artiste pop art de rue. Peinture à la bombe signée, encadrée, sur béton, prête à être accrochée. Dimensions : 15,25 x 15,25 pouces. Yeux en pleurs sans titre par Snik – Émotion silencieuse et précision de la surface dans l'art pop urbain et le graffiti « Untitled Crying Eyes » est une œuvre originale de 2018, réalisée à la bombe de peinture par le duo britannique Snik, spécialiste du pochoir. Encadrée et exécutée directement sur une dalle de béton de 38,7 x 38,7 cm, elle est signée par les artistes. Ce portrait de femme, en noir et blanc, est réalisé avec une précision extrême grâce à des découpes diagonales au pochoir. La superposition de couches minimalistes et contrastées distille à la fois profondeur et vulnérabilité. La composition isole les yeux, les sourcils et le nez, soulignant l'intensité émotionnelle du regard. Les larmes ne sont pas représentées physiquement, mais suggérées par la texture, les ombres et les lignes. La texture brute du béton sert à la fois de fond et d'élément actif, amplifiant la puissance silencieuse de l'œuvre. S'inscrivant dans le courant du street art et du graffiti, cette peinture illustre comment des matériaux bruts, une technique rigoureuse et une exécution maîtrisée peuvent transformer une surface en une âme. Artisanat du pochoir découpé à la main et fidélité émotionnelle La technique méticuleuse de Snik, qui consiste à découper des pochoirs à la main, est pleinement mise en valeur dans cette œuvre. Chaque contour des yeux, chaque arcade sourcilière, chaque subtile transition de ton est créée par un travail de pulvérisation superposé avec une précision extrême. L'utilisation de lignes diagonales ajoute une dimension cinématographique, évoquant une image figée ou un souvenir se fondant dans la texture. Ce qui pourrait paraître au premier abord comme une abstraction technique est en réalité une expression profondément humaine, transmise par un code visuel non verbal. Les yeux, encadrés d'ombres et de reflets, racontent une histoire de confinement et de libération. Une tension sous-jacente se fait sentir. Dans la lignée du Street Pop Art et du graffiti, cette méthode pour exprimer des vérités émotionnelles à travers le travail du pochoir et la texture de la surface est devenue la signature inimitable de Snik. Le béton comme conduit émotionnel Plutôt que d'opter pour la toile ou le panneau, Snik travaille ici directement sur le béton, réaffirmant ainsi son attachement aux origines urbaines de son médium. Le béton porte en lui la mémoire des murs, des trottoirs et des villes – une biographie silencieuse de surfaces marquées par le temps, les intempéries et l'usure. Ce choix de matériau est à la fois conceptuel et esthétique. Le grain et les imperfections du béton interagissent avec les couches de peinture projetées, créant des effets d'érosion et de fracture qui reflètent la dimension émotionnelle de l'œuvre. La surface est partiellement masquée par la nature même de son support, lui donnant l'apparence d'un souvenir gravé dans l'infrastructure. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, cette décision relie le personnel au public, incarnant l'émotion dans un cadre qui évoque le poids de la vie urbaine. Snik et la précision du calme émotionnel « Untitled Crying Eyes » condense l’essence artistique de Snik en une seule image : une clarté poétique née d’un travail méthodique. Il ne s’agit pas d’une œuvre spectaculaire, mais d’une invitation à un regard prolongé. Elle ralentit le regard du spectateur. Elle ne cherche pas à captiver l’attention, elle la retient. La tristesse silencieuse qui s’en dégage est sublimée par la maîtrise technique, et la brutalité du béton lui confère une authenticité indéniable. Par l’équilibre, la texture et le silence visuel, Snik continue de redéfinir la manière dont les émotions sont exprimées dans le Street Pop Art et le graffiti. Son approche allie la précision mécanique du pochoir à la fluidité picturale de la lumière et des sensations. Cette œuvre ne raconte pas d’histoire, elle en donne un visage. Encadrée, solidement ancrée au sol et prête à être accrochée, « Untitled Crying Eyes » est un instant de précision gravé dans la pérennité, un murmure qui traverse la surface et le temps.

    $2,500.00

  • Sale -15% Meditating Bear Original Oil Painting by Phil Lumbang

    Phil Lumbang Peinture à l'huile originale d'ours méditant par Phil Lumbang

    Ours méditant, peinture originale à l'huile sur toile, montée sur châssis, par Phil Lumbang, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture originale et unique représentant un ours en pierre en méditation dans une forêt de bambous violets.

    $2,607.00 $2,216.00

  • Ceci N'est Pas Une Peter Griffin Original Spray Paint Mixed Media Painting by Shark Toof

    Shark Toof Ceci N'est Pas Une Peter Griffin Original Spray Paint Mixed Media Painting par Shark Toof

    Ceci n'est pas une. Peinture originale de Peter Griffin, acrylique et aérosol sur toile, par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2014, réalisée à la peinture en aérosol et technique mixte, format 27 x 19 pouces. « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, où j'ai développé mon style unique. En même temps, il y a aussi un aspect de ce travail qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à détourner ses icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. » - Shark Toof Le dialecte artistique de Shark Toof : subvertir les icônes de la culture pop « Ceci n'est pas une Peter Griffin » de Shark Toof est une œuvre saisissante qui témoigne du talent de l'artiste pour fusionner habilement ses racines graffiti et l'irrévérence ludique du pop art moderne. Créée en 2014, cette peinture originale incarne la voix unique de Shark Toof, une voix qu'il a cultivée grâce à ses liens étroits avec le mouvement du street art. Cette œuvre, mesurant 68,5 x 48,3 cm, est un exemple remarquable de sa maîtrise des techniques mixtes, combinant acrylique et aérosol sur toile. Dans cette pièce, Shark Toof s'approprie l'iconographie familière de la culture populaire, et plus particulièrement le personnage emblématique de Peter Griffin, tiré de la série animée « Les Griffin ». Cependant, dans la plus pure tradition du street art, Shark Toof subvertit cette image connue, y ajoutant des niveaux de signification et interrogeant la perception du spectateur. Le titre, un clin d'œil à l'œuvre célèbre de René Magritte, joue avec les notions de représentation et de réalité, incitant les spectateurs à questionner ce qu'ils voient. L'approche mixte de cette peinture est caractéristique du pop art urbain, qui combine diverses techniques et matériaux pour créer des visuels dynamiques. L'utilisation par Shark Toof de couleurs vives et de traits exagérés capture l'essence même de l'impact du graffiti tout en rendant hommage à l'esthétique stylisée du pop art. Son œuvre n'hésite pas à aborder l'humour et la satire ; au contraire, elle les intègre pour livrer un commentaire plus profond sur la nature de la célébrité, du fandom et du monde de l'art lui-même. Dans le contexte du pop art urbain et du graffiti, Shark Toof se distingue comme un artiste qui incarne l'esprit DIY du genre. Son attachement à des villes comme Detroit, avec leur riche passé industriel et leur scène de street art vibrante, témoigne de son engagement envers la dimension artisanale de son art. L'œuvre de Shark Toof, notamment « Ceci N'est Pas Une Peter Griffin », est un régal pour les yeux et un témoignage du pouvoir transformateur du street art à l'ère moderne. À travers son art, Shark Toof repousse sans cesse les limites du pop art urbain, révélant son potentiel à la fois ludique et d'une perspicacité saisissante. Son aptitude à naviguer entre art urbain et beaux-arts, tout en préservant une authenticité et une accessibilité remarquables, assure à son œuvre un écho auprès d'un large public d'amateurs d'art et de collectionneurs.

    $2,479.00

  • Icon Collage Bottom- Large Format Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Icon Collage Bottom - Sérigraphie grand format par Shepard Fairey - OBEY

    Collage d'icônes en bas - Tirage sérigraphique 3 couleurs grand format en édition limitée, réalisé à la main sur papier crème moucheté avec bords frangés à la main par Shepard Fairey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Sérigraphie 76,2 x 97,8 cm (30 x 38,5 pouces). Édition limitée à 70 exemplaires numérotés. 31 octobre 2016. Papier d'archivage 100 % coton, bords frangés. Cachet de la maison d'édition OBEY en bas à gauche. Signée par Shepard Fairey.

    $4,011.00

  • Don't Listen To Them HPM Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Ne les écoutez pas HPM Stencil Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    Ne les écoutez pas. Œuvre originale peinte à la main (HPM) sur panneau en bois encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. L'artiste canadien Denial et l'Australien Ben Frost unissent leurs forces pour une exposition audacieuse d'œuvres inédites explorant les limites de l'appropriation culturelle et proposant des réinterprétations de notre société dystopique actuelle. Se définissant comme des « voleurs visuels », ces deux artistes s'approprient et détournent depuis longtemps les icônes culturelles que la publicité et la société de consommation nous imposent, afin de créer des interprétations nouvelles et pertinentes, à la fois dérangeantes et humoristiques. L'art de Denial est profondément politique et social, l'artiste prenant position contre des problématiques telles que le capitalisme, la société de consommation et la publicité. Plus important encore, il est conscient de ses choix et de ses motivations : « Je me considère comme un artiste pop engagé. Mon rapport aux dessins animés et aux illustrations est bien plus simple qu'avec le photoréalisme. » L'humour est un autre aspect essentiel du travail de Denial. Son œuvre est satirique, ce qui signifie, par définition, qu'elle utilise l'humour comme outil de confrontation.

    $2,004.00

  • Fantaisie Silkscreen Print by Faile

    Faile Sérigraphie Fantaisie par Faile

    Fantaisie, tirages d'art en édition limitée à l'encre pigmentaire d'archives sur papier chiffon coton Entrada 290 g/m², par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Faile. Reproduction d'une autre peinture de notre exposition Off The Walls à Paris. À l'instar de l'estampe Kool Living, Fantaisie (Fantaisie à la française) est une somptueuse encre pigmentaire d'archivage sur un papier d'art mat épais, qui capture tous les détails de la toile et l'amour peint. - Faile Estampe Fantaisie, 61 x 76 cm, encre d'archivage sur papier coton Entrada 290 g/m², gaufrée, signée et numérotée FAILE 2021

    $1,725.00

  • Rap in Blue HPM Acrylic Spray Paint Silkscreen Print by Faile

    Faile SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,599.00

  • Let's Burn It All 24 x 36 Stencil Wood Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Let's Burn It All 24 x 36 Stencil Wood Print par Denial- Daniel Bombardier

    Brûlons tout - Œuvre d'art originale peinte à la main (HPM) 24 x 36, technique mixte, sur panneau en bois encadré, prête à être accrochée, par Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Édition limitée signée de 10 exemplaires, HPM, œuvre d'art peinte à la main, format 24x36 « Mon œuvre évoque un désastre imminent et des thèmes sinistres et grossiers, mais cela ne signifie en aucun cas que je souhaite que cela se produise. J'espère au contraire qu'elle suggère l'absurdité de la situation et montre comment nous pouvons trouver de meilleures solutions pour l'avenir. » – Denial Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $2,004.00

  • Coati The Gang Original Acrylic Painting by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat

    Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.

    $3,501.00

  • Slick Hand Luke T30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick x Luke

    OG Slick Impression giclée HPM rehaussée à la main Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke

    Impression giclée HPM embellie à la main Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression embellie à la main, artiste graffiti pop de rue. 2025 Signé par Luke et OG Slick Numéroté HPM Rehaussé à la main par OG Slick Giclée et peinture aérosol Édition limitée à 25 exemplaires Format 30x30 cm Impression giclée HPM rehaussée à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture utilisés pour les embellissements varient. CHAQUE HPM EST UNIQUE. VOUS RECEVREZ PEUT-ÊTRE UNIQUEMENT. L'EXPÉDITION EST CHOISIE ALÉATOIREMENT. Luke et Slick : d'assistant à collaborateur en 2024 À partir de 2018, Luke a commencé à collaborer avec OG Slick sur des projets de fresques murales caractérisées par des images graphiques, audacieuses et de grand format. Bien que sa pratique artistique personnelle soit davantage axée sur le réalisme et le rendu d'après références, il a saisi avec enthousiasme l'opportunité de contribuer aux compositions stylisées de Slick. Au cours des années suivantes, le duo a collaboré à des installations dans différentes villes, développant une relation de travail fondée sur le respect mutuel et une ambition créative partagée. Début 2024, cette confiance s'était muée en un partenariat artistique plus profond. Reconnaissant la progression et l'engagement de Luke, Slick lui a offert la possibilité de passer d'un rôle de soutien à celui de collaborateur créatif à part entière. Cette proposition s'est concrétisée par une réinterprétation de l'œuvre de Slick de 2016, « Hand to Hand », elle-même un hommage à l'œuvre emblématique de MC Escher, « Drawing Hands » (1948). Le concept mettait en scène deux mains s'illustrant mutuellement – ​​une image qui évoque la co-création et la dualité des compétences. Slick y vit l'opportunité de revisiter l'œuvre en mettant en valeur ses propres atouts et ceux de Luke : la fusion d'un design épuré et stylisé avec une technique réaliste et extrêmement détaillée. Il en résulterait une œuvre à deux voix, fusionnant deux langages visuels distincts en une seule composition. Cette version actualisée de « Hand to Hand » servirait non seulement d'hommage à un héritage artistique, mais aussi de témoignage d'une évolution : celle d'un assistant devenu collaborateur, et celle de deux styles se rencontrant dans un respect mutuel et un dialogue créatif. Slick Hand Luke T30 par OG Slick x Luke : Double technique dans le street art pop et le graffiti Slick Hand Luke T30 est une estampe giclée rehaussée à la main, créée en collaboration par OG Slick et Luke. Tirée en édition limitée à 25 exemplaires numérotés et signés, chaque estampe est réalisée sur papier beaux-arts 310 g/m² à grain frangé et embellie à la main par des effets personnalisés : éclaboussures de peinture, traces de spray et accents gestuels. Mesurant 76 x 76 cm, chaque œuvre de cette série est une expression unique de la double vision artistique des artistes, réalisée en giclée haute résolution avec des superpositions de textures et de couleurs spontanées. Chaque estampe est signée à la main par les deux artistes et présente des variations de détails, faisant de chaque pièce de collection une interprétation unique de leurs styles combinés. Fruit de deux approches distinctes – le langage graphique et audacieux d’OG Slick et le rendu photoréaliste raffiné de Luke – cette édition s’impose comme une collaboration marquante dans le domaine du street art et du graffiti. Dialogue visuel entre illustration et réalisme L'élément central de Slick Hand Luke T30 est un concept rendant hommage à l'œuvre de MC Escher, « Mains dessinant » (1948), réinterprétée à travers le prisme du graffiti contemporain et de l'estampe d'art. Une main, gantée et dessinée, brandit un marqueur, dans le style inimitable d'OG Slick, dégoulinant d'encre et pleine de vie. L'autre, une main humaine hyperréaliste, peinte avec une précision photographique, tient un marqueur identique. Ensemble, les mains s'enchaînent dans une boucle créative infinie : chacune donnant vie à l'autre. Cette double réalisation symbolise la collaboration, le respect et la transformation, deux artistes aux esthétiques opposées dialoguant visuellement. Le design est épuré, minimaliste dans sa composition et puissant dans son symbolisme. Sur un fond de papier blanc froissé, le contraste entre l'encre, la texture et la lumière confère une dimension supplémentaire à l'œuvre. OG Slick et Luke : La collaboration comme évolution OG Slick, légende du graffiti dont l'influence s'étend sur plusieurs décennies et puise ses racines dans la culture urbaine de la côte ouest américaine, est connu pour son style unique mêlant références à l'univers du dessin animé et critique culturelle incisive. Luke, artiste plasticien et muraliste émergent, apporte une maîtrise photoréaliste et une approche formelle réfléchie. Depuis qu'il a assisté OG Slick sur des fresques murales de grande envergure à partir de 2018, Luke est passé d'apprenti à collaborateur à part entière. « Slick Hand Luke T30 » marque leur première véritable collaboration, témoignant d'une relation fondée sur la confiance mutuelle, le contraste esthétique et une inspiration réciproque. Leur partenariat n'est pas seulement visuel ; il est philosophique, incarnant la fusion des disciplines et l'estompement des frontières traditionnelles entre art graphique et réalisme dans le Street Pop Art et le Graffiti. HPM Print comme collaboration vivante Chaque pièce de l'édition Slick Hand Luke T30 est rehaussée à la main par diverses applications de spray, coulures, éclaboussures et superpositions picturales, ce qui les rend toutes uniques. Certaines impressions sont dynamisées par des touches de rose ou de magenta, d'autres privilégient des variations monochromes plus subtiles, reflétant la tension et l'harmonie entre les deux créateurs. Les bords irréguliers confèrent à l'impression une dimension artistique tout en préservant l'esprit rebelle du graffiti. Comme pour toutes les éditions HPM d'OG Slick, l'unicité de chaque œuvre souligne la valeur de l'imprévisibilité et de l'intervention brute. Dans le domaine du Street Pop Art et du Graffiti, cette collaboration témoigne d'une évolution, d'un respect mutuel et d'une dualité créative : l'animé et l'anatomique co-créent, et le concept devient réalité grâce à la fusion de deux artistes qui s'inspirent l'un de l'autre.

    $5,000.00

  • Obey Icon VSE #12 HPM Stencil Spray Paint Original by Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano x Hecho Con Ganas x Obey

    Shepard Fairey- OBEY BERCEAU EN BOIS

    Achat TITRE Multiple peint à la main original (HPM) sur panneau en bois bercé prêt à accrocher par ARTISTE graffiti street artiste pop art moderne. INFO

    $7,290.00

  • Keep Smiling Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture en résine peinte en chrome doré « Keep Smiling » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sculpture en résine peinte en chrome doré « Keep Smiling » de Mr Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires, 2023. Dimensions de l'œuvre : 10,75 x 6,75 x 1,5 pouces. Boîte avec inscription « Keep Smiling » en coloris jaune or chromé. Le message éclatant de Thierry Guetta en résine La sculpture « Keep Smiling » de Thierry Guetta, artiste mondialement connu sous le nom de Mr. Brainwash, illustre avec éclat comment le street art, le pop art et le graffiti peuvent insuffler une dimension à la fois visuelle et émotionnelle au sein du monde des beaux-arts. Cette œuvre en édition limitée, produite à seulement 18 exemplaires, est réalisée en résine et recouverte d'une peinture or chromé, reflétant le style caractéristique de Guetta qui marie la spontanéité du street art à l'audace du pop art. Ses dimensions (27,3 x 17,1 x 3,8 cm) en font une œuvre imposante mais accessible, idéale pour les collections privées comme pour les expositions publiques. Accompagnée d'un coffret reprenant la vibrante teinte or chromé de l'œuvre, la sculpture se suffit à elle-même tout en s'inscrivant dans un récit plus vaste que l'artiste développe depuis le début de sa carrière. Ce récit transparaît dans le message de la sculpture : « Keep Smiling ». En choisissant ces mots, Guetta touche à un sentiment universel, prônant la positivité et la résilience face aux épreuves de la vie. L'utilisation de l'or, couleur associée à la richesse, au succès et souvent à l'opulence, contraste avec l'accessibilité et la simplicité du street art, créant une tension dynamique caractéristique de son œuvre. Matérialité et savoir-faire dans la sculpture de Guetta Le choix de la résine par Guetta, matériau reconnu pour sa durabilité et son fini brillant, permet la création de sculptures à la fois esthétiques, robustes et pérennes. La surface réfléchissante de la peinture or chromée utilisée dans « Keep Smiling » interagit avec la lumière et l'espace, animant la sculpture et lui assurant une présence remarquable dans n'importe quel environnement. Ce choix de matériau et de finition reflète également la volonté de l'artiste de sublimer l'esthétique brute et souvent âpre du street art, l'élevant ainsi au rang des beaux-arts. Le savoir-faire requis pour la réalisation d'une telle œuvre est considérable. La résine doit être moulée avec précision, la peinture chromée appliquée avec expertise et la finition polie avec minutie, garantissant ainsi l'homogénéité de la qualité et de l'apparence de chaque édition limitée. Ce niveau d'exigence témoigne de la professionnalisation et de la maturation du street art, dont des artistes comme Guetta repoussent sans cesse les limites. L'influence de Guetta sur l'évolution du street art Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure controversée et pourtant incontestablement influente du monde de l'art contemporain. Ses œuvres, dont « Keep Smiling », fusionnent les origines underground du street art avec l'attrait commercial et grand public du pop art. Les sculptures de Guetta, souvent empreintes de messages optimistes et d'une iconographie reconnaissable, ont contribué à la reconnaissance croissante du street art au sein du monde des beaux-arts. Le tirage limité de « Keep Smiling » crée un sentiment d'exclusivité qui contraste parfois avec l'esprit d'inclusion du street art. Guetta parvient cependant à concilier ces deux aspects en veillant à ce que le message de son œuvre reste ancré dans les principes du Street Pop Art : accessibilité, force émotionnelle et impact visuel saisissant. À travers son travail, Guetta a ouvert le dialogue sur la valeur et la place du street art dans la culture contemporaine, incitant à une réévaluation des frontières entre art « savant » et art « populaire ». La sculpture « Keep Smiling », avec sa finition chromée dorée et son message d'optimisme, illustre parfaitement comment le street art s'est mué en une forme d'art sophistiquée et respectée. L'œuvre de Guetta témoigne du pouvoir transformateur de l'art et de sa capacité à transmettre des messages qui trouvent un écho auprès d'un large public. À travers de telles créations, l'univers autrefois underground du graffiti et du street art continue d'influencer positivement le paysage toujours plus vaste des beaux-arts.

    $3,063.00

  • Sale -15% Detroit Entities Alpha Original Spray Paint Acrylic Painting by Askew One

    Askew One Detroit Entities Alpha Peinture acrylique originale en aérosol par Askew One

    Detroit Entities Alpha, peinture originale acrylique et peinture aérosol sur plexiglas par Askew One, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture originale signée de 2013, format 48x48, encadrée sur mesure « C’est lors de ma première visite à Detroit en 2009 que j’ai entamé cette réflexion. Je pense que la métaphore de l’entropie est universelle, mais elle s’applique aussi à Detroit. À Detroit, l’entropie se manifestait par l’expansion humaine et l’industrialisation. Ce travail est cependant optimiste, à l’image de Detroit. Il parle de nouveaux départs. » – ASKEW ONE

    $3,259.00 $2,770.00

  • Jimi Cream Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie Jimi Cream par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Jimi Hendrix - Cream, édition limitée, sérigraphie artisanale 5 couleurs sur papier beaux-arts par Mr Brainwash - Thierry Guetta, artiste de rue graffiti, pop art moderne. 2015 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 22,5 x 30 pouces. Artiste : Mr. Brainwash Titre : Hendrix (Cream) Année : 2015 Dimensions : 76,2 cm x 57,2 cm Édition : Tirage limité à 70 exemplaires Technique : Sérigraphie couleur sur papier d'archivage déchiré à la main État : Excellent Signature : Signée à la main et avec l'empreinte du pouce

    $4,011.00

  • Frank Sinatra Mug Shot Rainbow AP HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Frank Sinatra Mug Shot Rainbow AP HPM Sérigraphie par Steve Kaufman SAK

    Photo d'identité judiciaire de Frank Sinatra - Édition limitée arc-en-ciel, peinture à l'huile rehaussée à la main, sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste (AP), non tendue, neuve, directement de l'artiste en 2005

    $4,011.00

  • Debut HomEage Box Portfolio Art Set Archival Prints by Fin DAC

    Fin DAC Coffret portfolio Debut HomEage, tirages d'art d'archives par Fin DAC

    Coffret Portfolio Art Debut Homeage, tirages d'art d'archives par Fin DAC, édition limitée 8x sur papier d'art Somerset blanc satiné amélioré 330 g/m², style pop graffiti, art de rue moderne. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 60 exemplaires (2023). Coffret de 8 œuvres (format 15,75 x 23,62 pouces), impression pigmentaire d'archives. Ce coffret exclusif comprend un livret HomEage A4 de 24 pages, élégamment relié avec une couverture en couleur violet royal ornée d'une feuille métallique. Signé à la main par l'artiste sur la page d'introduction, ce livret confère à cette œuvre une valeur et un caractère uniques. Un certificat d'authenticité détaillé de 12 pages accompagne le livret, garantissant la provenance de l'œuvre. Afin d'assurer la préservation de cette œuvre de collection, une paire de gants luxueux 100 % coton, brodés du logo distinctif HomEage, est fournie pour une manipulation délicate. Artistes auxquels Fin DAC rend hommage dans son premier coffret d'art HomEage Erté - Zuihou par Fin DAC Signé et numéroté Keith Haring - Lucheng par Fin DAC, signé et numéroté Gustav Klimt - Tuileries par Fin DAC, signé et numéroté Barbara Kruger - Shukumei par Fin DAC, signé et numéroté Frank Miller - Endian par Fin DAC, signé et numéroté Hayoa Miyazaki - Madeleine par Fin DAC, signée et numérotée Alphonse Mucha - Changsegi par Fin DAC, signé et numéroté Vincent van Gogh - Akiko par Fin DAC, signé et numéroté Coffret de présentation personnalisé en buckram Oxford Le coffret de présentation, d'une facture exquise, est recouvert d'une luxueuse toile Oxford violette de qualité supérieure, doublée d'un délicat tissu Wibalin naturel d'un doux lilas. L'extérieur et le dos du coffret sont ornés d'un marquage à chaud doré, ajoutant une touche d'élégance et de raffinement. Ce coffret exclusif mesure 686 x 490 x 47 mm, offrant un espace généreux pour son contenu. Chaque coffret est signé et numéroté à la main par l'artiste sur la couverture intérieure, ce qui en fait une pièce de collection unique. Ensemble d'estampes d'art découpées à la main Les tirages sont soigneusement présentés dans une pochette protectrice, élégamment placée sur le dessus. Cette pochette est ornée d'un marquage à chaud en feuille d'or métallisée sur un papier Colorplan Amethyst 330 g/m² finition unie, gage de raffinement. Sous chaque tirage se trouve une feuille de papier translucide sans acide, assurant une protection optimale. Le coffret comprend huit tirages d'art d'une qualité exceptionnelle, aux bords frangés à la main, chacun réalisé sur papier Somerset Enhanced Satin blanc éclatant 330 g/m². Mesurant 60 x 40 cm, ces tirages sont signés, numérotés et estampillés à la main par l'artiste, gage d'authenticité et de savoir-faire. Fin DAC x West Vidéo d'art contemporain Dévoilement du premier coffret portfolio HomEage Box de Fin DAC Dans l'univers exaltant de l'art moderne, le portfolio « Debut HomEage Box » de Fin DAC, artiste de street art et de graffiti de renom, s'impose comme un témoignage de la fusion harmonieuse entre hommage traditionnel et esthétique contemporaine. Ce coffret d'art en édition limitée à seulement 60 exemplaires célèbre la synergie culturelle, alliant la vitalité du street art à la finesse du papier beaux-arts. Chacune des huit œuvres qui le composent est un hommage, une fusion unique du style distinctif de Fin DAC et de l'influence indélébile d'artistes emblématiques issus de différents mouvements et époques artistiques. Hommage artistique de Fin DAC aux maîtres Avec un profond respect pour les maîtres de l'art, Fin DAC rend hommage à une lignée d'artistes aux influences diverses à travers ses estampes d'archives. De l'éclat Art déco de « Zuihou » d'Erté à l'expressionnisme dynamique de « Lucheng » de Keith Haring, chaque œuvre est un dialogue à travers le temps. Les motifs dorés et les détails ornementaux des « Tuileries » de Gustav Klimt trouvent un écho contemporain dans ces estampes. Les contrastes de textures saisissants de « Shukumei » de Barbara Kruger et l'intensité sombre d'« Endian » de Frank Miller sont réinterprétés à travers le prisme du pop art urbain. La narration onirique de « Madeleine » d'Hayao Miyazaki et l'élégance Art nouveau de « Changsegi » d'Alphonse Mucha s'entremêlent harmonieusement avec l'art urbain. Enfin, la vigueur post-impressionniste de l'« Akiko » de Vincent van Gogh est revitalisée, reflétant l'influence perpétuelle de ces artistes sur les créations contemporaines. Présentation et conservation exceptionnelles Le coffret HomEage incarne le luxe et le souci du détail. Véritable chef-d'œuvre, il est recouvert d'une toile Oxford violette de qualité supérieure et doublé d'un tissu Wibalin lilas à la finition naturelle, reflétant une esthétique royale. Le marquage à chaud doré sur l'extérieur et le dos du coffret ajoute une touche de luxe, évoquant l'âge d'or de l'art. À l'intérieur, un livret A4 de 24 pages, relié en Colorplan et estampé à chaud, attend le collectionneur, accompagné d'un certificat d'authenticité de 12 pages, d'une grande précision. Ce certificat garantit non seulement la provenance, mais enrichit également le récit de chaque pièce. Preuve de l'exclusivité de cet ensemble, chaque livret est signé à la main par Fin DAC, confirmant son statut de trésor pour les collectionneurs. Tirages d'archives d'une qualité irréprochable Au cœur de ce portfolio se trouvent les tirages d'art de qualité archivistique, chacun étant une œuvre d'art réalisée à la main sur papier Somerset Enhanced Satin blanc, d'un grammage généreux de 330 g/m² qui témoigne d'une qualité exceptionnelle. Ces tirages, d'un format impressionnant de 60 x 40 cm, sont signés, numérotés et estampillés individuellement à la main par l'artiste. Présentés dans un étui protecteur orné de dorures sur papier Colorplan Amethyst, chaque tirage est séparé par une feuille de papier translucide sans acide, garantissant ainsi sa longévité et son éclat. L'alliance des matériaux et les finitions artisanales reflètent l'engagement de l'artiste à créer des œuvres d'art destinées à être transmises de génération en génération. Héritage et savoir-faire dans l'art pop urbain et le graffiti Le premier coffret HomEage de Fin DAC est une fusion entre tradition et innovation, un hommage intemporel à travers le street art et le graffiti. Cette expérience immersive offre un véritable festin visuel et une plongée fascinante dans l'héritage des grands maîtres, interprété par l'un des artistes les plus captivants de la scène street art contemporaine. Ce coffret d'estampes d'archives est une pièce maîtresse dans le monde de l'art, promettant de susciter la conversation et de devenir un trésor pour des générations d'amateurs.

    $10,501.00

  • Selfie Gun Pink Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà

    Sérigraphie rose « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà « Selfie Gun Pink » est une sérigraphie artisanale de 2024, réalisée par l'artiste satirique espagnol Joan Cornellà. Mesurant 41 x 57 cm et tirée à 250 exemplaires, cette œuvre signée et numérotée reflète le style inimitable de Cornellà, alliant une simplicité visuelle raffinée à un commentaire social mordant. L'image représente un homme souriant, vêtu d'un costume couleur pêche, tenant une perche à selfie sur laquelle est fixé non pas un appareil photo, mais un pistolet pointé droit sur lui. Le fond rose pâle accentue le contraste ironique entre l'air enjoué du sujet et le thème sous-jacent d'une violence dissimulée sous un narcissisme désinvolte. La critique de Joan Cornellà à travers une imagerie absurde Né à Barcelone en 1981, Joan Cornellà s'est imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti à l'échelle internationale. Son esthétique minimaliste, proche du dessin animé, révèle les absurdités de la vie moderne. Ses personnages, volontairement dénués d'individualité, arborent souvent un sourire forcé tandis qu'ils accomplissent des actes troublants, voire absurdes. Dans « Selfie Gun Pink », l'expression satisfaite du personnage contraste avec le symbolisme sinistre d'une arme pointée sur sa tête. Le bâton, instrument traditionnel d'autopromotion et de recherche d'attention, se métamorphose en un instrument de destruction silencieuse. Cette métaphore visuelle illustre la critique que Cornellà adresse à la culture numérique, à la vanité sociale et au détachement dangereux que peut engendrer la technologie. Couleur, style et technique dans la satire contemporaine Le procédé de sérigraphie utilisé pour cette estampe est emblématique de l'engagement de Cornellà envers la précision et la qualité de la présentation. Lignes audacieuses, aplats de couleur et ombrages plats sont employés pour imiter les mascottes d'entreprises ou les dessins animés de sécurité, avant d'en détourner le sens par des sous-entendus troublants. L'utilisation du rose en arrière-plan dans « Selfie Gun Pink » offre un contraste acidulé avec l'humour noir de la scène. Cela illustre la stratégie délibérée de Cornellà, qui consiste à utiliser des palettes ludiques pour désarmer le spectateur et l'inciter à un second regard, révélant ainsi un commentaire plus profond. Cette coloration pop art, associée à une critique ancrée dans le réel, inscrit son œuvre sans équivoque dans le courant du street art et du graffiti. Impact et pertinence dans le paysage visuel moderne « Selfie Gun Pink » illustre comment l'œuvre de Joan Cornellà transcende les frontières traditionnelles, passant avec aisance des estampes d'art aux murs des galeries, en passant par les mèmes viraux. Pourtant, l'impact de ses images ne se limite pas à la nouveauté visuelle. Ses thèmes récurrents – violence, narcissisme, ironie et marchandisation – font écho à des débats sociaux urgents. L'estampe de 2024 capture ce moment où le bonheur de façade masque les tourments intérieurs et où les outils censés nous connecter peuvent, au contraire, nous isoler et nous mettre en danger. Avec chaque nouvelle œuvre, y compris cette estampe en édition limitée, Cornellà s'affirme comme l'une des voix les plus percutantes du monde de l'art contemporain, incitant les spectateurs à se confronter à des vérités dérangeantes à travers des visuels d'une légèreté trompeuse.

    $3,500.00

  • Cruelty Is the Message Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson

    Cruelty Is the Message, sérigraphie rouge de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2024 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 125 exemplaires Œuvre d'art Format 44x14 Impression sérigraphique. Déchiffrer la palette rouge : « La cruauté est le message » par Cleon Peterson La sérigraphie « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson déploie un récit visuellement saisissant, imprégné des contrastes marqués du pop art urbain et de l'esprit rebelle du graffiti. Sortie en 2024, cette édition limitée rejoint le panthéon des œuvres de Peterson, reconnu pour sa représentation sans concession de la violence, du pouvoir et du chaos. L'œuvre, d'un format imposant de 112 x 35,5 cm, témoigne de l'exploration sans relâche par Peterson des courants sous-jacents de la société, minutieusement réalisée à la main sur un papier d'art Coventry Rag de 290 g/m². L'interprétation vivante de Peterson sur la dynamique sociétale Cette série limitée à seulement 125 exemplaires est une collection exclusive où chaque estampe est signée et numérotée, soulignant la valeur et le caractère de collection de l'œuvre de Peterson. Avec ses teintes rouges et noires audacieuses, cette édition plonge le spectateur dans un univers tumultueux où conflit et turbulence sont les thèmes dominants. Le rouge, souvent associé au danger, à la passion et à l'agressivité, vibre dans toute la composition, renforçant l'impact des luttes et des confrontations représentées. Le choix par Peterson du papier Coventry Rag de haute qualité sublime la sérigraphie, un médium traditionnellement lié à l'art contemporain et à la production de masse, brouillant davantage les frontières entre l'art de galerie et l'expression urbaine. Les bords frangés à la main confèrent à chaque estampe une touche unique, suggérant la nature personnelle de l'art urbain malgré le caractère limité de l'œuvre. La résonance culturelle de l'œuvre de Peterson « Cruelty Is the Message Red » dresse un miroir à la société qu'elle critique, révélant la capacité de Peterson à naviguer entre l'art comme vecteur de plaisir esthétique et l'art comme outil de commentaire profond. L'envergure et la réalisation de cette œuvre l'inscrivent pleinement dans le discours du pop art urbain, qui invite souvent les spectateurs à se confronter à des réalités dérangeantes et à s'interroger sur les messages sous-jacents véhiculés par une imagerie crue et sans concession. À travers son langage visuel singulier, Peterson ne se contente pas de relater les aspects les plus sombres du comportement humain, mais suscite également une réflexion sur la nature cyclique de la domination et de la soumission, du contrôle et de la révolte. Son œuvre résonne avec l'air du temps et les problématiques sociales contemporaines, rappelant avec force la lutte permanente contre l'oppression et l'injustice. « Cruelty Is the Message Red » de Cleon Peterson est une œuvre marquante du pop art urbain et du graffiti. Elle affirme avec audace la vision de l'artiste, offrant un récit aussi percutant que complexe. Cette sérigraphie confirme la réputation de Peterson comme figure majeure de l'art moderne. Elle continue de provoquer, d'interpeller et d'inspirer le public, réaffirmant le pouvoir des arts visuels à saisir et à questionner les dynamiques de pouvoir au sein de la société.

    $1,787.00

  • My Heart and Soul Original Acrylic Canvas Painting by Raid71

    Raid71 « Mon cœur et mon âme », peinture acrylique originale sur toile par Raid71

    Mon Cœur et mon Âme, une peinture acrylique originale de Raid71, une œuvre d'art sur toile réalisée par un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée de 2023, format 24x48 , représentant Mickey Mouse stylisé avec des tatouages ​​Disney et Star Wars sur toute la surface. La tapisserie culturelle de l'art original de Raid71 Raid71, reconnu pour son style visuel saisissant et imaginatif, affirme sa présence avec « My Heart and Soul ». Le format de la toile, 61 x 122 cm, offre à l'artiste un vaste espace pour explorer la profondeur et la complexité de la transformation du personnage. L'utilisation de l'acrylique permet à Raid71 de superposer et de texturer l'œuvre, lui conférant une dimension qui donne vie aux tatouages. Ces derniers sont bien plus que de simples ornements ; ils racontent des histoires imbriquées, faisant référence aux univers riches de Disney et de Star Wars, qui ont profondément marqué la culture populaire. Dans cette peinture, l'artiste explore les notions d'identité et d'héritage : comment les personnages et les histoires de notre enfance restent ancrés en nous, à l'instar d'une encre indélébile sur la peau. La juxtaposition d'un personnage traditionnellement sage orné de tatouages ​​généralement associés à un mode de vie alternatif interroge la perception du spectateur et l'invite à établir des liens avec l'image. Le street art et le graffiti ont toujours été un moyen pour les artistes de fusionner des éléments emblématiques de la culture populaire avec l'énergie brute et intense de la rue. « My Heart and Soul », une peinture acrylique originale de Raid71, illustre cette synthèse en réinterprétant Mickey Mouse, personnage universellement apprécié, à travers une mosaïque de tatouages ​​inspirés de Disney et de Star Wars. Cette œuvre originale, signée par l'artiste et datée de 2023, témoigne de la manière dont le street art et l'iconographie de la pop culture peuvent se rencontrer de façon aussi vibrante qu'inattendue. Importance de l'acrylique dans le street art pop et le graffiti La peinture acrylique est un médium particulièrement adapté aux besoins expressifs du street art et du graffiti. Sa polyvalence et son séchage rapide permettent à des artistes comme Raid71 de travailler spontanément, une approche souvent essentielle dans le milieu du street art. L'acrylique offre également la durabilité nécessaire aux œuvres destinées à des environnements variés, des galeries aux collections privées. Dans « My Heart and Soul », Raid71 utilise l'acrylique pour créer des textures et des superpositions qui imitent l'aspect et le toucher des tatouages ​​sur la peau, une prouesse qui exige à la fois talent et une connaissance intime du médium. Il en résulte une œuvre qui s'impose non seulement comme une peinture, mais aussi comme l'incarnation de la maîtrise technique et de la vision créative de l'artiste. La place de Raid71 au panthéon du street art pop et du graffiti Des artistes comme Raid71 redéfinissent le paysage du street art et du graffiti, prouvant que ce genre ne se limite pas aux fresques murales ou aux œuvres éphémères. En transposant l'esprit du street art sur la toile, ils créent des œuvres qui s'intègrent à un contexte artistique plus traditionnel, tout en conservant la dimension subversive et l'immédiateté propres à cet art. « My Heart and Soul » témoigne de cette évolution, démontrant comment le street art peut être à la fois accessible et sophistiqué. Cette peinture affirme que des personnages comme Mickey Mouse, que certains pourraient considérer comme de simples divertissements pour enfants, recèlent une signification plus profonde et peuvent devenir de puissants symboles lorsqu'ils sont réinterprétés à travers le prisme du street art. Valeur de collection et attrait durable des œuvres originales Les œuvres originales de street art et de graffiti occupent une place de choix dans le cœur des collectionneurs. « My Heart and Soul », pièce unique, possède une valeur intrinsèque qui dépasse son attrait visuel. La signature de l'artiste renforce son authenticité et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur. Collectionneurs et amateurs sont attirés par l'originalité et la touche personnelle de ces œuvres. Dans un monde où les reproductions et les estampes abondent, une œuvre originale est une création singulière qui capture un moment du parcours artistique de l'artiste. La peinture de Raid71, avec ses détails minutieux et ses références culturelles, n'est pas seulement une œuvre d'art ; c'est un morceau d'histoire, un instantané de la convergence actuelle entre culture pop et street art. En résumé, « My Heart and Soul » de Raid71 célèbre le street art et le graffiti, un genre qui repousse sans cesse les limites et remet en question notre perception de l'art et de la culture. À travers la peinture acrylique sur toile, Raid71 nous invite à réfléchir à nos liens avec les icônes de notre enfance et les récits qui façonnent notre monde. Cette œuvre est une représentation audacieuse du potentiel créatif à la croisée du street art et de la culture pop, un potentiel que Raid71 exploite avec talent et vision.

    $3,501.00

  • Live. Work. Consume. Die. 49 HPM Wood Stencil Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier En direct. Travail. Consommer. Mourir. 49 HPM Wood Stencil Print par Denial - Daniel Bombardier

    Vivre. Travailler. Consommer. Mourir. 49 exemplaires en édition limitée, pochoir orné à la main, peinture aérosol et acrylique sur bois encadré, par Denial Graffiti, artiste de rue, art pop moderne. Édition limitée signée de 55 exemplaires, 2015. Format de l'œuvre : 12x12 « Je suis fasciné par les mires de télévision ; elles ont quelque chose d’apocalyptique. Comme si en voir une annonçait une catastrophe. J’ai aussi glissé dans cette œuvre un message qui reflète ce que je crois être le véritable message de la plupart des publicités télévisées : vivre, travailler, consommer, mourir. Voilà ce que la télévision nous incite à faire, de manière subliminale ou non. » – Denial Denial s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop art contemporaine. Toujours aussi pertinent, il s'attache à susciter la réflexion. Son travail explore depuis longtemps les limites de l'appropriation culturelle, qu'il utilise pour subvertir la valeur des produits culturels inscrits dans la mémoire collective occidentale. En d'autres termes, son œuvre invite le spectateur à réinventer notre société dystopique afin de la confronter, l'humour et l'ironie étant ses principaux outils.

    $2,004.00

  • Seeing Bronze Figure Sculpture by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Sculpture en bronze de Kaws - Brian Donnelly

    Sculpture en bronze « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​20e anniversaire de Kaws - Brian Donnelly, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. 2022 Signée/Estampillée Pied Édition Limitée de 250 exemplaires Œuvre d'art Taille 2,8x6,9 Kaws Tous droits réservés Série 20e anniversaire BFF Sculpture en métal bronze Figurine. Une fusion festive entre art urbain pop et sculpture classique Pour célébrer vingt ans de collaboration artistique et d'influence culturelle, KAWS, pseudonyme de l'artiste américain Brian Donnelly, et AllRightsReserved (ARR) présentent un hommage saisissant au street art contemporain avec la sortie de la série « Seeing Bronze Figure Sculpture 20th Anniversary ». Cette édition très attendue met en scène le personnage emblématique de KAWS, le BFF, réinterprété dans une sculpture en bronze en édition limitée. Cette œuvre témoigne de l'évolution de KAWS, de graffeur arborant ses tags dans les rues de New York à icône internationale de l'art contemporain. La « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​occupe une place unique dans l'œuvre de KAWS. Elle capture l'essence de ses premiers graffitis tout en l'élevant au rang des beaux-arts grâce au bronze, matériau traditionnellement associé à la sculpture classique. Cette œuvre, aux dimensions compactes de 17,5 x 7,1 x 10,9 cm, capture la complexité du design et les subtilités esthétiques caractéristiques de l'art de KAWS. Tirée à seulement 250 exemplaires, elle offre aux collectionneurs et amateurs de street art une occasion unique d'acquérir une pièce historique, fruit de vingt ans d'innovation constante et de collaboration créative entre KAWS et ARR. Le parcours de KAWS, du graffiti aux galeries d'art Le parcours de Brian Donnelly a débuté dans les rues de Jersey City et de Manhattan, où il s'est fait connaître sous le pseudonyme de KAWS. Ses interventions dans la publicité, transformant l'imagerie grand public en œuvres provocatrices, ont rapidement attiré l'attention et jeté les bases de son ascension dans le monde de l'art. Sa capacité à naviguer entre art commercial et beaux-arts, tout en insufflant une profondeur émotionnelle à ses personnages inspirés des dessins animés, a fait de lui une figure incontournable du pop art urbain et du graffiti. Cette sculpture en édition limitée incarne la résonance émotionnelle que KAWS insuffle à ses personnages. Avec ses traits exagérés et ses yeux barrés, la figure exprime un sentiment de mélancolie et d'introspection, thèmes souvent explorés dans l'œuvre de KAWS. En façonnant cette pièce en bronze, un matériau qui se patine et évolue avec le temps, KAWS invite à une réflexion sur la permanence de l'art face à la nature éphémère du street art, enrichissant ainsi le dialogue entre ces deux formes d'art. L'importance du meilleur ami dans l'art de KAWS Le personnage BFF est l'une des créations les plus emblématiques et appréciées de KAWS, apparue pour la première fois dans son œuvre au début des années 2000. Il symbolise la camaraderie et la vulnérabilité, des caractéristiques qui trouvent un écho auprès d'un large public et reflètent l'approche introspective de l'artiste. La transformation de BFF, des figurines en vinyle et des structures gonflables de grande taille à la sculpture en bronze, témoigne de la fluidité artistique de KAWS et de son aisance à explorer différents médiums. Cette adaptabilité et cette volonté d'expérimenter ont permis à son travail de rester pertinent et captivant au fil des ans. Cette édition spéciale 20e anniversaire célèbre la collaboration entre l'artiste et ARR ainsi que l'attrait intemporel de la figurine BFF. Elle rappelle le lien profond qui unit le street art à son public, touchant souvent à des émotions et des expériences universelles. L'édition limitée « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​constitue un point de rencontre physique et symbolique entre la dimension tactile de la sculpture et l'impact visuel du street art. Héritage et impact du Street Pop Art de KAWS Alors que KAWS continue de captiver le public du monde entier, son œuvre fait le lien entre différentes disciplines artistiques. La série « Seeing Bronze Figure Sculpture 20th Anniversary » est emblématique du style distinctif de KAWS, qui fusionne harmonieusement design commercial, sensibilité du street art et pratiques artistiques reconnues. Cette pièce marque une étape importante dans la carrière de KAWS et dans l'évolution du street art pop en tant que forme d'art légitime et influente. En créant une édition limitée signée et estampillée au pied, KAWS souligne l'authenticité et l'exclusivité de l'œuvre. Cette attention méticuleuse aux détails et la qualité de son exécution ont fait de KAWS une figure emblématique du milieu. La « Seeing Bronze Figure Sculpture » ​​n'est pas qu'un simple objet d'art ; c'est un récit de persévérance, une célébration du tissu culturel que KAWS a tissé à travers son art, et un phare pour l'avenir du street art pop et du graffiti. En présentant cette sculpture au public, KAWS et ARR commémorent un événement marquant et ouvrent la voie à un avenir artistique où les frontières s'estompent et les genres fusionnent. Cette œuvre en édition limitée incarne l'esprit d'innovation et le talent de conteur qui caractérisent KAWS, assurant ainsi que son influence sur le street art et le graffiti se fera sentir pendant des années.

    $6,564.00

  • Steve Ender Dragon Minecraft Original Painting by Dhawa Rezkyna

    Dhawa Rezkyna Peinture originale de Steve Ender Dragon (Minecraft) par Dhawa Rezkyna

    Peinture acrylique originale de Steve Ender Dragon Minecraft par Dhawa Rezkyna. Œuvre unique sur toile d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique originale signée, 2022, sur toile non montée, format 15,5 x 20,5 pouces. Steve Ender Dragon Minecraft par Dhawa Rezkyna – Mythe numérique réinventé dans le style street art pop et graffiti « Steve Ender Dragon Minecraft » est une peinture acrylique originale sur toile, réalisée en 2022 par l'artiste indonésienne Dhawa Rezkyna. Mesurant 39,4 x 52 cm et signée par l'artiste, cette œuvre témoigne de la maîtrise de Rezkyna dans la fusion d'images numériques empreintes de nostalgie et de textures picturales analogiques. Elle crée ainsi un univers visuel où se rencontrent mythologie du jeu vidéo et symbolisme émotionnel. La figure centrale de Steve, représentée en blocs de couleur pixélisés faisant directement référence au phénomène mondial Minecraft, chevauche une version stylisée de l'Ender Dragon. Si ce duo est familier à des millions de personnes, Dhawa en bouleverse totalement le contexte, en entourant les personnages de luxuriantes ornements botaniques peints à la main et d'une intensité florale surréaliste, sur un fond rose corail flamboyant. Le contraste entre formes géométriques et floraison organique incarne une synthèse picturale qui fait de cette œuvre l'une des plus captivantes du Street Pop Art et du Graffiti. Quand le savoir numérique rencontre le symbolisme artisanal Plutôt que de simplement reproduire des personnages numériques, Dhawa Rezkyna les transforme en archétypes. Steve et le dragon ne sont pas perdus dans un vide pixélisé, mais évoluent dans un jardin d'une réalité stylisée, leurs formes adoucies et sublimées par le coup de pinceau et la composition. L'Ender Dragon, habituellement représenté comme un boss final, est ici enjoué et accessible, son expression chaleureuse, presque caricaturale, et pourtant pleine de présence. L'aspect anguleux de Steve est préservé, mais Rezkyna lui confère du volume grâce à une texture granuleuse évoquant à la fois la peinture à l'éponge et les ombrages pastel, donnant à la figure une physicalité sculptée rarement vue dans les illustrations inspirées des jeux vidéo. Les personnages flottent non pas comme des menaces ou des champions, mais comme des compagnons, entourés de fleurs rouges semblables à des hibiscus et d'un feuillage vert exubérant qui suggèrent à la fois protection et fantaisie. Cette réinterprétation du récit numérique élève l'œuvre au-delà du simple fandom, au rang de métaphore, où le pixel devient symbole et l'icône, reflet d'une histoire intérieure. Théorie des couleurs, texture et chaleur émotionnelle La maîtrise de la palette par Dhawa Rezkyna confère à l'œuvre toute sa dimension émotionnelle. Le fond, un riche lavis corail aux variations tonales et aux dégradés picturaux subtils, intensifie l'atmosphère autour des personnages. La végétation, luxuriante et palpable, voit ses fleurs rouges resplendir sur des tiges d'un vert profond, tandis que les personnages restent visuellement ancrés grâce à des ombres épurées et des silhouettes nettes. L'utilisation d'une toile non tissée renforce la force informelle de la peinture, rappelant au spectateur qu'il ne s'agit pas d'une reproduction numérique, mais d'une œuvre artisanale. Chaque coup de pinceau est intentionnel, témoignant de l'engagement de l'artiste à allier sujet numérique et processus physique. Cette approche analogique d'une icône numérique est au cœur du vocabulaire du Street Pop Art et du graffiti, où nostalgie et immédiateté coexistent. Dhawa Rezkyna et la réinterprétation ludique de la mémoire pop « Steve Ender Dragon Minecraft » affirme la place de Dhawa Rezkyna dans le paysage du street art et du graffiti contemporains : un peintre qui réinterprète les souvenirs numériques à travers le langage des beaux-arts et d'une narration émotionnelle. En intégrant des personnages de Minecraft dans un tableau tropical onirique, Rezkyna brouille la frontière entre fantaisie et nature, entre jeu et réalité. Son œuvre suggère que la mémoire, qu'elle soit pixélisée ou peinte, est porteuse de sens et de potentialités. Dans cette peinture, Steve n'est pas qu'un simple avatar de joueur, et l'Ender Dragon n'est pas qu'un boss de jeu. Ils se métamorphosent en figures narratives et imaginaires, évoluant dans un univers façonné par la couleur, la texture et la signature inimitable de l'artiste.

    $2,000.00

  • Street Where? K30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Rue Où ? Impression giclée HPM K30 rehaussée à la main par OG Slick

    Où ? Impression giclée HPM K30 rehaussée à la main par OG Slick Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression rehaussée à la main, artiste graffiti pop de rue. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire.

    $2,500.00

  • Sansho Copper HPM PP Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Sérigraphie Sansho Copper HPM PP par Fin DAC

    Épreuve sérigraphique Sansho Copper HPM PP pour imprimantes, par Fin DAC, 23 couleurs, sur papier d'art Somerset Fine Art 330 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street art. Épreuve d'imprimerie PP 2020 Signée et marquée Feuille de cuivre PP HPM Finition à la main Embellie Édition limitée Œuvre d'art Dimensions 23,62 x 33,46 Conception et réalisation des illustrations de Fin DAC La sérigraphie « Sansho Copper HPM PP » occupe une place de choix dans l'œuvre de l'artiste Fin DAC, reconnu pour sa fusion unique de street art et de techniques picturales traditionnelles. Cette pièce, issue d'une édition limitée, met en lumière le travail minutieux de l'artiste grâce à une sérigraphie 23 couleurs sur papier d'art Somerset 330 g/m², témoignant de la grande qualité et du souci du détail qui caractérisent son art. Dans « Sansho Copper HPM PP », Fin DAC démontre sa maîtrise de la couleur et de la forme. L'image est un portrait saisissant représentant un sujet vêtu d'un costume traditionnel asiatique, rehaussé de motifs colorés vibrants et d'ornements à la feuille de cuivre. Ce contraste entre l'expression sereine, presque stoïque, du sujet et les éclats de couleurs dynamiques reflète la volonté de l'artiste de juxtaposer le calme de la figure au chaos de l'environnement, un thème récurrent du street art. Importance artistique et impact culturel L'œuvre porte la mention PP, signifiant « Épreuve d'imprimeur », attestant de son statut de pièce rare, hors de la série numérotée standard. La signature et le marquage de ces épreuves par Fin DAC garantissent aux collectionneurs leur authenticité et leur exclusivité. La mention HPM (Hand Painted Multiple) à la feuille de cuivre signifie que chaque exemplaire de l'édition, bien qu'appartenant à une série, présente des éléments uniques appliqués à la main, faisant de chaque estampe une œuvre d'art à part entière. Techniques et matériaux Fin DAC utilise la sérigraphie, une technique prisée dans le street art et le pop art pour produire des images éclatantes et nettes. L'utilisation de 23 écrans distincts pour l'application des couleurs illustre la complexité et le travail minutieux du procédé. Le papier Somerset de 330 g/m², choisi pour sa haute qualité et sa durabilité, garantit la préservation des couleurs vives et des détails précis de l'œuvre. Positionnement en art pop et urbain « Sansho Copper HPM PP » illustre comment le pop art urbain peut être à la fois accessible et sophistiqué. En intégrant des éléments traditionnels du pop art, tels que la sérigraphie et les couleurs vives, aux détails subtils des embellissements réalisés à la main, Fin DAC fait le lien entre l'énergie brute du street art et les techniques raffinées des beaux-arts. Cette œuvre démontre le potentiel du pop art urbain à s'épanouir non seulement dans l'espace public, mais aussi à occuper une place de choix dans les collections privées. L'influence de Fin DAC sur l'art contemporain Fin DAC s'est forgé une place de choix dans le monde de l'art en proposant régulièrement des œuvres visuellement saisissantes et thématiquement pertinentes. Sa capacité à capturer l'essence de ses sujets tout en les imprégnant d'une esthétique moderne a fait de lui une figure incontournable du débat autour du street art contemporain. « Sansho Copper HPM PP » témoigne du talent de Fin DAC pour créer des œuvres qui touchent un large public et contribuent à la réflexion sur ce qui constitue l'art à l'ère moderne. « Sansho Copper HPM PP » de Fin DAC est un exemple emblématique du street art contemporain et une contribution significative à l'évolution du pop art et du graffiti. Cette œuvre illustre le potentiel des formes d'art traditionnelles à s'adapter et à s'épanouir dans le contexte de l'esthétique moderne et des commentaires culturels. Cette estampe constitue un point de rencontre vibrant entre histoire, culture et art contemporain, reflétant la nature diverse et dynamique du genre.

    $6,301.00

  • Mossiae Burgundy Silkscreen Print by Fin DAC

    Fin DAC Sérigraphie Mossiae Bourgogne par Fin DAC

    Mossiae - Bourgogne - Sérigraphie artisanale 24 couleurs sur papier satiné Somerset 330 g/m² par l'artiste pop graffiti Fin DAC - Œuvre d'art de rue rare en édition limitée Findac . Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 24,8031 x 33,8583 cm « Mossiae - Bourgogne » de Fin DAC : Une symphonie en sérigraphie L'œuvre « Mossiae - Burgundy » de Fin DAC illustre la transition du street art pop vers les beaux-arts grâce à un procédé d'impression sérigraphique méticuleux. Cette sérigraphie artisanale en 24 couleurs sur papier Somerset Satin 330 g/m² est une pièce rare dans l'œuvre de l'artiste, incarnant la rencontre entre le dynamisme brut du street art et la précision de la production artistique haut de gamme. Limitée à 150 exemplaires, chaque pièce est signée et numérotée par Fin DAC, attestant de son exclusivité et de l'implication directe de l'artiste dans sa création. Comprendre la nuance artistique de Fin DAC dans « Mossiae - Bourgogne » L'œuvre, mesurant 63 x 86 cm, illustre l'esthétique singulière de Fin DAC, qu'il nomme « Esthétique Urbaine ». Dans « Mossiae - Bourgogne », le sujet est une figure féminine à l'allure presque éthérée, se détachant sur un fond bordeaux profond. Le visage est marqué par le style caractéristique de Fin DAC : des lignes nettes et précises, et une touche de couleur vibrante autour des yeux, qui font office à la fois de masque et de fenêtre sur l'âme. Ce motif visuel est un clin d'œil à ses influences classiques du portrait, avec une touche contemporaine qui capture l'essence même du pop art graffiti. Impact culturel et réception de l'œuvre « Mossiae-Bourgogne » du CAD de Fin L'influence de Fin DAC sur le street art pop est manifeste dans des œuvres telles que « Mossiae - Burgundy », très recherchées par les collectionneurs et les amateurs. Cette estampe en édition limitée est bien plus qu'une simple création visuelle : c'est un véritable artefact culturel qui capture l'esprit du street art contemporain. L'accueil réservé à cette œuvre témoigne de la reconnaissance et de la valorisation croissantes de l'art inspiré du graffiti au sein des collections d'art. La vision de l'artiste en tirages en édition limitée Le choix de la sérigraphie pour « Mossiae - Burgundy » est délibéré, permettant à Fin DAC d'explorer le jeu des textures et des couleurs sur papier, un médium qui préserve l'essence tactile du street art. Le tirage limité de cette estampe garantit à chaque exemplaire une place unique dans le parcours artistique de Fin DAC, tout en offrant au collectionneur un lien tangible avec sa vision. En somme, « Mossiae - Burgundy » témoigne de la maîtrise de son médium par Fin DAC et de sa capacité à communiquer des récits profonds à travers le langage visuel du pop art urbain. Son œuvre, à la croisée de l'expression spontanée et de la sophistication des galeries, fait de lui une figure incontournable de l'art contemporain.

    $1,523.00

  • Sale -15% Protected Nipsey Gold Leaf HPM Silkscreen Print by MADSTEEZ- Mark Paul Deren

    MADSTEEZ- Mark Paul Deren SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Sérigraphie 4 couleurs tirée à la main sur une œuvre d'art Pop Street Art en édition limitée MEDIUM. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $2,375.00 $2,019.00

  • Mugshot Original Acrylic on Wood Painting by AL Grime

    AL Grime LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $2,188.00

  • Another Day In the Coal Mine Large Format Serigraph Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY AK-47 Lotus - Sérigraphie grand format

    Achetez AK-47 Lotus - Grand format en édition limitée tirée à la main en sérigraphie 4 couleurs sur papier de coton Coventry Rag personnalisé par l'artiste de rue Graffiti Shepard Fairey. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires Taille 30x41 "Les sérigraphies grand format AK-47 Lotus et AR-15 Lily sont inspirées par les manifestants de la guerre du Vietnam qui mettaient des fleurs dans les canons des fusils de la Garde nationale amenés pour réprimer leurs manifestations pour la paix. Je suis un pacifiste, que ce soit cela signifie trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la guerre au niveau international ou trouver des solutions diplomatiques pour prévenir et éviter la violence armée à la maison. Je ne suis pas contre le deuxième amendement, donc les trolls peuvent se calmer… Je ne suis pas intéressé par le bavardage macho, je viens Je veux que moins de gens meurent inutilement. Brady United fait du bon travail pour prévenir la violence armée, ils recevront donc une partie des bénéfices de ces deux tirages. Merci de votre attention.⁠" -Shepard Fairey

    $4,011.00

  • War Child Silkscreen Print by Hijack

    Hijack War Child Sérigraphie par Hijack

    Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts, signée War Child, par Hijack, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Édition signée de 2022, limitée à 75 exemplaires, estampe 16x16 représentant une manifestation contre la guerre en Ukraine. « Quand les adultes font la guerre, ce sont les enfants qui souffrent. » War Child par Hijack : Une œuvre puissante de street art pop et de graffiti L'estampe sérigraphique « War Child » de Hijack est une œuvre saisissante de street art pop et de graffiti, réalisée à la main selon une technique cinq couleurs pour créer une image forte et chargée d'émotion. Sortie en 2022, cette édition limitée et signée à 75 exemplaires capture l'impact dévastateur de la guerre à travers le prisme de l'innocence. Mesurant 40 x 40 cm, cette estampe d'art est une protestation directe contre la guerre en Ukraine, mettant en lumière les souffrances endurées par les enfants dans les zones de conflit. Symbolisme et message de War Child L'œuvre de Hijack est reconnue pour sa capacité à transmettre des messages sociaux et politiques forts, souvent à travers des pochoirs évoquant les débuts du graffiti. Dans « War Child », une fillette se tient devant un mur criblé de balles, dessinant un symbole de paix avec ce qui semble être les impacts de balles. Le choix d'un fond jaune vif contraste avec l'imagerie sombre, rendant la scène à la fois visuellement saisissante et émotionnellement puissante. L'enfant serre contre elle un ours en peluche, symbole universel de l'enfance, soulignant l'innocence et la vulnérabilité au milieu de la destruction. Cette estampe fait écho à une réalité fondamentale de la guerre : les plus jeunes et les plus innocents sont ceux qui souffrent le plus. L'image est un appel à la prise de conscience, incitant les spectateurs à réfléchir au coût humain des conflits armés. Elle témoigne de la résilience des enfants, montrant que même face à la violence, ils s'accrochent à des symboles d'espoir et de paix. L'influence du détournement d'avions dans le street art pop et le graffiti Hijack s'est imposé comme une figure incontournable du street art et du graffiti, grâce à une combinaison de pochoirs, de techniques mixtes et de sérigraphie traditionnelle. Ses œuvres, souvent influencées par le street art militant, le graffiti satirique et le commentaire social urbain, sont à la fois stimulantes et visuellement captivantes. War Child s'inscrit dans la lignée des artistes qui ont utilisé l'art public comme moyen de protestation, mettant en lumière des problématiques souvent ignorées ou sous-représentées dans le discours dominant. Le style visuel de Hijack rappelle le street art politique au pochoir, souvent associé aux mouvements de protestation et aux messages pacifistes. Sa capacité à traduire les conflits mondiaux en œuvres urbaines chargées d'émotion lui a valu d'être reconnu comme une voix contemporaine du street art militant. Le rôle de l'enfant de la guerre dans l'art de protestation moderne War Child s'inscrit dans la tradition plus large du street art et du graffiti qui conteste l'autorité, dénonce l'injustice et offre un commentaire sur les enjeux contemporains. La guerre en Ukraine a suscité une mobilisation mondiale des artistes, dont beaucoup ont utilisé leur notoriété pour s'élever contre la violence et les crises humanitaires. En créant des tirages en édition limitée comme War Child, Hijack s'assure que le message atteigne les collectionneurs, les activistes et les amateurs d'art qui partagent une passion pour l'art urbain engagé. Cette œuvre est bien plus qu'une simple estampe : c'est un manifeste, une protestation et un appel à l'action. À travers le langage visuel du street art et du graffiti, Hijack transforme les murs en porte-voix, amplifiant des voix qui, autrement, resteraient inaudibles. War Child témoigne du pouvoir de l'art à interpeller, provoquer et inspirer le changement, et constitue un ajout essentiel au récit évolutif de l'art comme outil d'activisme.

    $2,500.00

  • Sale -15% Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 Silkscreen Print by Invader

    Invader Sérigraphie camouflage rose et jaune taille M-2C-M1 par Invader

    Sérigraphie camouflage rose et jaune moyen M-2C-M1 par Invader, tirée à la main sur papier d'art en coton satiné Somerset, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Sérigraphie de l'œuvre « Space Invaders » stylisée en rose et jaune, format 28,35 x 24,02 pouces (72 x 61 cm). NVDR3-6 Sérigraphie Invader's Camo Rose et Jaune Taille Moyenne M-2C-M1 La sérigraphie Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 d'Invader est un exemple audacieux de street art pop et de graffiti, fusionnant nostalgie numérique et esthétique contemporaine. Sortie en 2024 en édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, cette œuvre puise son inspiration dans la fascination de longue date de l'artiste français pour le rétrogaming, le pixel art et les installations artistiques alternatives. Imprimée sur papier d'art Somerset Satin Cotton de qualité supérieure selon la technique artisanale de la sérigraphie, cette édition mesure 72 x 61 cm, offrant aux collectionneurs une composition vibrante et stylisée. Le pouvoir visuel de la couleur et de la pixellisation Réalisée dans un contraste saisissant de rose fluo et de jaune acide, la sérigraphie M-2C-M1 condense l'iconographie du projet mondial Space Invaders d'Invader en une tapisserie numérique camouflée. Au premier abord, la composition peut sembler un assemblage désordonné de blocs de pixels, mais un examen plus attentif révèle les formes caractéristiques d'un extraterrestre 8 bits enfouies dans le chaos. Les couleurs sont délibérément choisies pour créer une dissonance visuelle, instaurant une expérience optique pulsante qui évoque à la fois les motifs de camouflage et l'esthétique des bugs d'affichage. Cette dualité s'inscrit dans le propos récurrent d'Invader sur la visibilité, la surveillance et l'anonymat – thèmes centraux de ses interventions artistiques urbaines. Superposition conceptuelle et fondements du street art Pionnier des interventions urbaines à l'échelle mondiale, Invader – né en France sous le nom de Franck Slama – a disséminé des milliers de mosaïques, les « Space Invaders », dans les villes du monde entier depuis les années 1990. Si ces œuvres sont souvent exposées au niveau de la rue et donc sujettes aux intempéries ou à leur retrait, des estampes comme « Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 » garantissent leur pérennité et leur conservation digne d'un musée. La sérigraphie préserve l'esprit DIY (Do It Yourself) de la pratique artistique originelle de l'artiste. La géométrie de cette pièce évoque son approche analogique de la mosaïque, tout en soulignant la répétition systématique et le codage qui caractérisent une grande partie de sa production, à la croisée du numérique et du physique. Le titre de l'œuvre, « M-2C-M1 », qui rappelle un système de codage, fait allusion à son système de classification pour organiser et archiver ses installations internationales, ajoutant une dimension archivistique à l'expérience esthétique. Positionnement au sein de l'art urbain pop et graffiti L'œuvre d'Invader, dont cette estampe, occupe une place incontournable dans l'évolution du street art et du graffiti. Il fusionne la dimension éphémère et subversive du graffiti avec la précision pixel-perfect du design numérique. Contrairement au graffiti traditionnel, ancré dans les lettres et les tags, Invader intègre la culture du jeu vidéo et la critique technologique au récit urbain. En abstrait son extraterrestre à travers des formes de camouflage et de glitch, il brouille les frontières entre résistance et assimilation – une métaphore esthétique de la manière dont l'art subversif peut à la fois infiltrer et s'adapter aux espaces institutionnels. Le résultat n'est pas seulement une sérigraphie de collection, mais une réflexion dynamique sur la culture visuelle moderne, la surveillance et le rôle du jeu dans l'espace public. Cette édition offre non seulement un aperçu de l'évolution constante d'Invader en tant qu'artiste contemporain, mais aussi une occasion rare pour les collectionneurs d'acquérir une œuvre qui traduit l'énergie du street art en un objet raffiné et tactile.

    $5,700.00 $4,845.00

  • Sale -15% Friends Teal Red Original Stencil Spray Paint Painting by El Pez

    El Pez Jeune jusqu'à ce que je meure 1 Peinture originale au pochoir en aérosol par El Pez

    Achetez Young Until I Die 1 Original One of a Kind Mixed Media Spray Paint, Acrylic & Stencil Painting Artwork on 270gsm Royal Sundance Paper by Popular Street Graffiti Artist Pez. 2021 Signed Mixed Media on Royal Sundance 270gsm paper 19.69" × 27.56" / 50 × 70 cm Taille de l'œuvre, Noir Encadré professionnellement avec tapis flottant

    $1,887.00 $1,604.00

  • Multicolor Double Face White SP Silkscreen Print by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Mme Rainbow Flower - SP

    Achetez Ms Rainbow Flower - SP 13 couleurs tirées à la main en sérigraphie en édition limitée sur papier d'art par Takashi Murakami TM / KK Rare Street Art Célèbre Pop Artwork Artist. Signé 2020 SP Edition de 25 Rare Takashi Murakami TM/KK Ms. Rainbow Flower Sérigraphie Artwork 19.68x19.68in 50x50cm

    $5,198.00

  • Companion- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion - Black Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Compagnon - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Le guide de KAWS dans le paysage du street pop et du graffiti La série Companion de KAWS, artiste pop contemporain, s'est durablement ancrée dans l'imaginaire collectif des amateurs de street art et de graffiti. La figurine de collection « Companion - Black Limited Edition Vinyl Art Toy Collectible » en est un parfait exemple, alliant l'accessibilité commerciale des jouets à l'avant-garde artistique. Sortie en novembre 2016 au sein d'une série très prisée, cette édition particulière a coïncidé avec l'exposition « Where The End Starts » de KAWS à Fort Worth, au Texas, marquant un tournant dans son parcours artistique. Cette pièce de collection se distingue par sa valeur esthétique et culturelle, ainsi que par son succès commercial, illustrant la convergence entre art et consommation que KAWS maîtrise avec brio. Mesurant environ 26,7 x 11,4 x 6,4 cm, la Companion occupe un espace à la fois intime et significatif, permettant une interaction personnelle souvent absente des sculptures plus imposantes. La silhouette noire et saisissante offre un fond austère à ses détails expressifs, notamment les yeux barrés, devenus emblématiques de l'œuvre de l'artiste. L'importance de Companion de KAWS en tant qu'icône culturelle Le Companion de KAWS, notamment dans sa version vinyle noir, a dépassé le simple statut d'objet de collection pour devenir une icône du pop art urbain. Sa présence sous diverses formes et sur différents supports – des sculptures monumentales aux petits jouets – témoigne de sa polyvalence et de la capacité de l'artiste à adapter l'art urbain à des contextes variés. L'uniformité et la simplicité de sa forme permettent au Companion de se prêter à de multiples interprétations, à l'instar des graffitis souvent porteurs de significations multiples. L'édition limitée ouverte de 2016 de la série Companion illustre l'attrait intemporel du personnage et sa résonance avec les thèmes d'isolement et de camaraderie propres au street art et au graffiti. Les versions écorchées, révélant l'anatomie sous-jacente, offrent une réflexion sur la vulnérabilité et l'authenticité, thèmes profondément ancrés dans l'éthique de la culture urbaine. Cette série, et notamment sa version noire, a été distribuée par des institutions prestigieuses telles que KAWSONE, le MoMA et le Musée d'art moderne de Fort Worth, illustrant ainsi l'estompement des frontières entre les institutions artistiques de renom et les objets de collection issus du pop art urbain. Le compagnon de KAWS et l'évolution du pop art urbain La figurine Companion de KAWS n'est pas une simple œuvre d'art statique ; c'est un récit, un personnage qui a évolué et s'est adapté au fil des ans, à l'image de l'artiste lui-même. Son parcours, d'une image taguée à un objet de collection sophistiqué, illustre la transformation du street art en un art accessible, tout en préservant son caractère subversif. Haute de 28 cm, la Companion rend hommage au graffiti traditionnel tout en s'en éloignant. Elle incarne la nature subversive du street art tout en étant un objet de désir pour le grand public, faisant le lien entre les scènes artistiques underground et le monde raffiné des collectionneurs d'art. La sortie de la figurine de collection Companion – Édition Limitée Noire en Vinyle a été un événement culturel majeur, marquant l'apogée de l'influence artistique de KAWS et la reconnaissance croissante du street art pop dans la société contemporaine. Cette pièce de collection est un instantané d'une époque où le street art se redéfinissait, ne se limitant plus aux murs des villes pour investir les étagères des amateurs d'art, annonçant une nouvelle ère pour le street art pop et le graffiti.

    $1,908.00

  • Forbidden Forever HPM Acrylic Silkscreen Print by Faile

    Faile SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $4,203.00

  • Bendy- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Bendy- Grey Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Bendy - Sculpture de jouet d'art en vinyle peint rare gris, œuvre d'art de collection de l'artiste pop moderne Kaws - Brian Donnelly . Édition limitée 2003. Dimensions : 34,9 x 7,6 x 3,8 cm. Présentée avec sa boîte d'origine. État impeccable. Estampillée. KAWS (né en 1974). Bendy (Gris), 2003. Vinyle coulé peint. Dimensions : 34,9 x 7,6 x 3,8 cm. Estampillée au dos. Produit par Medicom Toy, Tokyo. Bendy de KAWS : une fusion de street art pop et de sculpture moderne KAWS, pseudonyme artistique de Brian Donnelly, est devenu une figure incontournable du street art et du graffiti, reconnu pour son talent à fusionner art commercial et beaux-arts. « Bendy » témoigne de sa créativité, une œuvre qui exhale l'essence même de son style tout en incarnant l'esprit à la fois ludique et subversif du street art. Sortie en 2003, « Bendy (Gris) » est une rare sculpture en vinyle peint, illustrant la fascination de l'artiste pour les formes et l'espace. Mesurant 35 x 7,5 x 4 cm, cette sculpture est présentée dans un état exceptionnel, témoignant du soin apporté par les collectionneurs à sa conservation. La version grise de « Bendy » se distingue particulièrement par son élégance discrète et la manière dont elle capte la lumière et l'ombre, accentuant la fluidité et le dynamisme de la forme. Cette pièce est estampillée au verso, gage d'authenticité et symbole de la collaboration entre KAWS et Medicom Toy, Tokyo. Medicom Toys est reconnu pour son exigence de qualité et son rôle dans l'élévation des jouets de créateurs au rang d'art contemporain à part entière. La valeur de collection et l'impact culturel de Bendy de KAWS « Bendy » occupe une place unique dans l'œuvre de KAWS, représentant une première incursion dans l'art tridimensionnel qui définira une grande partie de son travail ultérieur. La valeur de « Bendy » pour les collectionneurs tient à son édition limitée et à sa place dans le parcours artistique de KAWS. Les collectionneurs et les amateurs de Street Pop Art admirent « Bendy » pour sa rareté et son innovation dans le genre des art toys, un segment que KAWS a largement contribué à populariser. « Bendy » est un véritable artefact culturel qui fait le lien entre les débuts contestataires du graffiti et le prestige des galeries d'art moderne. C'est une manifestation du parcours de l'artiste, incarnant l'énergie brute du street art et la finition raffinée de la sculpture contemporaine. À l'instar du reste de l'œuvre de KAWS, cette pièce n'est pas un simple objet de collection ; c'est un récit en vinyle, l'histoire d'une progression des rues aux sommets de l'art contemporain. Explorer le langage artistique de KAWS à travers Bendy Le langage artistique de KAWS emploie un lexique visuel familier à beaucoup, avec des motifs et des figures qui font écho à des personnages de la culture populaire. Pourtant, à travers des œuvres comme « Bendy », KAWS subvertit ces formes conventionnelles, les imprégnant d'une émotion et d'une humanité profondes. La couleur grise de cette édition particulière de « Bendy » évoque le paysage urbain, un clin d'œil aux supports bétonnés des artistes de rue. C'est une couleur qui traduit également les thèmes industriels, de la production de masse et de l'omniprésence souvent explorés dans le Street Pop Art et le graffiti. Dans le jouet d'art « Bendy », il y a une forme de défi ludique, une transgression des règles qui régissent la sculpture traditionnelle. Cette pièce illustre la propension de KAWS à repousser les limites, à étirer et à contorsionner le familier pour en faire quelque chose de nouveau et d'inattendu. Cette volonté d'expérimenter, de mêler l'irrévérence au raffinement, a valu à KAWS l'affection du public du street art et du monde des beaux-arts. « Bendy » n'est pas seulement un objet de désir pour les collectionneurs ; Il s'agit d'un chapitre charnière dans l'histoire du street art pop, un témoignage du pouvoir transformateur de la vision artistique de KAWS.

    $2,000.00

  • Share Silkscreen Print by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Partager Sérigraphie par Kaws- Brian Donnelly

    Sérigraphie Share par Kaws - Brian Donnelly, tirée à la main sur papier beaux-arts gris acier 250 g/m², édition limitée. Sortie en 2021, édition limitée numérotée et signée à 500 exemplaires en 2022. Œuvre d'art de 16 x 20 pouces, sérigraphie représentant Gray Kaws Companion Accomplice tenant une poupée BFF Companion rose. La sérigraphie « Share » de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est une œuvre majeure du mouvement contemporain du Street Pop Art. Elle illustre la convergence entre l'expressivité brute du graffiti et la précision de la gravure d'art. Lancée en 2021, puis signée et numérotée en 2022, cette œuvre en édition limitée incarne le méticuleux croisement entre culture urbaine et art contemporain, caractéristique du travail de KAWS. Tirée à 500 exemplaires, chaque estampe occupe une place de choix sur le marché de l'art, synonyme de rareté et d'exclusivité. KAWS : De graffeur à phénomène artistique mondial Brian Donnelly, alias KAWS, a fait ses premiers pas dans la culture graffiti à Jersey City. Ses premières œuvres se distinguaient par leur esprit rebelle ; il s’appropriait souvent les panneaux publicitaires pour y mettre en scène ses personnages désormais emblématiques. Au fil des ans, KAWS s’est imposé comme une figure majeure de la scène artistique internationale, dépassant ses racines graffiti pour explorer un éventail plus large de médiums, dont la peinture, la sculpture et, comme en témoigne son œuvre « Share », la sérigraphie traditionnelle. Le mérite artistique de « Share » « Share » témoigne de la polyvalence artistique de KAWS et de sa capacité à explorer les territoires complexes du street art pop. L'œuvre met en scène le KAWS Companion gris tenant une poupée BFF Companion rose, imprimée sur un papier d'art gris acier de 250 g/m². Le choix de ce papier gris acier non seulement met en valeur les nuances de gris du Companion, mais accentue également le rose vif de la BFF, créant un effet visuel à la fois saisissant et chargé d'émotion. Les Companions, figures récurrentes dans l'œuvre de KAWS, sont connus pour leurs expressions expressives et presque humaines qui communiquent des sentiments universels malgré leurs formes caricaturales. Les impressions sérigraphiques réalisées à la main sont un travail minutieux qui exige une grande maîtrise technique, reflétant le souci du détail et l'attachement de KAWS à l'artisanat. Chaque estampe de la série « Share » est unique de par le procédé d'impression, avec de subtiles variations qui font de chaque pièce une œuvre d'art singulière. Le tirage de 500 exemplaires, bien que relativement faible pour des produits fabriqués en série, est largement surdimensionné pour une œuvre d'art artisanale, ce qui indique la volonté de KAWS de rendre son art plus accessible au public. L'impact culturel des estampes en édition limitée de KAWS Les estampes en édition limitée de KAWS, telles que « Share », jouent un rôle crucial dans la démocratisation de l'art. Elles permettent à un public plus large de découvrir et d'acquérir une œuvre d'un artiste très respecté dans les milieux du street art et de l'art alternatif. Ces estampes servent souvent de point d'entrée pour les nouveaux collectionneurs et amateurs d'art, comblant le fossé entre les cercles artistiques exclusifs et le grand public, plus familier avec le street art et le graffiti. De plus, la présence des œuvres de KAWS dans les galeries et les boutiques de streetwear souligne la fluidité avec laquelle son art traverse différents paysages culturels. « Share », en particulier, avec sa représentation poignante de la camaraderie et de l'attention, est devenue une image symbolique qui résonne à de multiples niveaux sociaux, émotionnels et culturels. Elle exprime le besoin humain fondamental de connexion, un thème souvent exploré dans le street art, le pop art et le graffiti. Le rôle de KAWS dans l'évolution du street art La publication d'estampes sérigraphiques comme « Share » souligne l'évolution du street art, de ses débuts clandestins à son statut actuel de forme d'art reconnue et célébrée. Par sa transposition méticuleuse de l'esthétique du graffiti dans l'estampe d'art, KAWS a joué un rôle déterminant dans cette transformation. Son œuvre remet en question les notions traditionnelles d'art et la définition même de l'artiste, élargissant ainsi le public et la compréhension du Street Pop Art. « Share » de KAWS est, par essence, un puissant reflet de l'esprit du Street Pop Art. Elle capture la vitalité de la culture urbaine tout en embrassant la sophistication des beaux-arts. En tant qu'estampe sérigraphique en édition limitée, elle s'impose comme un artefact culturel qui saisit l'esprit du XXIe siècle, brouillant les frontières entre art savant et culture populaire et trouvant un écho auprès d'un public diversifié et international. À travers des œuvres comme « Share », KAWS continue de redéfinir les frontières de l'art, assurant ainsi la pérennité de son héritage pour les générations futures.

    $9,626.00

  • Invaded Cube Rubikcubism Metal Giclee Print by Invader

    Invader GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $12,352.00

  • Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop Grey » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Sérigraphie acrylique HPM grise « Tomato Pop » par Mr Brainwash - Thierry Guetta. Impression 4 couleurs unique, finie à la main, sur papier beaux-arts. Édition limitée. Œuvre d'art pop et urbain. 2023. Sérigraphie HPM acrylique signée et numérotée, rehaussée à la main, édition limitée à 95 exemplaires. Dimensions : 22 x 30 cm. Style Andy Warhol. Boîte à soupe Cambols avec pinceaux peints à la main. (Photo non contractuelle) L'univers du pop art et du street art a toujours été une tapisserie en constante évolution, tissée d'idées audacieuses, d'images iconiques et de techniques d'avant-garde. Parmi les ajouts remarquables à cette toile vibrante figure la sérigraphie acrylique « Tomato Pop Grey HPM » du célèbre artiste Mr Brainwash – Thierry Guetta. Révélée en 2023, cette œuvre d'art est bien plus qu'une simple estampe : il s'agit d'une sérigraphie quatre couleurs unique, finie à la main sur papier d'art, témoignant du savoir-faire méticuleux de l'artiste. L'attrait de cette œuvre ne se limite pas à sa prouesse technique ; son édition limitée renforce encore son charme. Seuls 95 exemplaires existent dans le monde, chacun signé et numéroté par Mr Brainwash – Thierry Guetta en personne, ce qui garantit son exclusivité. Mesurant 56 x 76 cm, l'œuvre présente une image qui n'est pas sans rappeler le style d'Andy Warhol. Pour les connaisseurs de l'œuvre de Warhol, elle évoque immédiatement la célèbre boîte de soupe Campbell. Pourtant, Mr Brainwash de Thierry Guetta introduit une approche novatrice. Au lieu du contenu habituel de la canette, on trouve des pinceaux peints à la main, fusionnant le quotidien et l'artistique et interrogeant peut-être l'omniprésence de l'art dans la vie de tous les jours. Cette représentation singulière s'inscrit dans l'héritage du pop art tout en faisant écho à l'esprit rebelle du street art et du graffiti. Le choix de la technique HPM (Hand-Painted Multiple) par Mr Brainwash de Thierry Guetta souligne la dualité de l'œuvre. Si la sérigraphie confère uniformité et répétition, chaque finition manuelle garantit le caractère unique de chaque pièce. L'estampe « Tomato Pop Grey HPM Acrylic Silkscreen Print » témoigne de la fusion des formes d'art traditionnelles et contemporaines, invitant le spectateur à s'immerger dans ses subtilités.

    $4,332.00

  • Sale -15% Processed and Enriched Oil Painiting by Dave Pollot

    Dave Pollot Peinture à l'huile traitée et enrichie par Dave Pollot

    Peinture à l'huile originale traitée et enrichie sur toile d'art de récupération par Dave Pollot, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Traité et enrichi » - Huile originale sur toile trouvée de Dave Pollot - Le fond est une peinture encadrée sur toile - Signée à l'huile par l'artiste - Dimensions : 44,5 x 61 cm (cadre inclus)

    $2,607.00 $2,216.00

  • Life is Beautiful Fragile Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta La vie est belle. Sculpture fragile de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    La vie est belle - Sculpture en résine en édition limitée et fragile, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Mr Brainwash - Thierry Guetta. 2022 Édition limitée signée et numérotée à 70 exemplaires Dimensions de l'œuvre : 12 x 7 pouces Édition limitée signée à 90 exemplaires. Dimensions : 7 x 12 x 1,75 pouces (17,8 x 30,5 x 4,4 cm). Comprend un étui en plexiglas et une sculpture en résine signée par l’artiste.

    $4,698.00

Investment Grade Graffiti Street Pop Artwork

Œuvres d'art de qualité investissement dans le domaine du street art, du pop art et du graffiti

Dans le contexte du street art et du graffiti, l'expression « œuvre d'art d'investissement » désigne des pièces présentant un fort potentiel d'appréciation financière tout en conservant une pertinence culturelle et esthétique. Ces œuvres sont généralement créées par des artistes jouissant d'une présence établie sur le marché, d'une reconnaissance institutionnelle ou d'une demande constante de la part des collectionneurs. L'expression « œuvre d'investissement » ne se limite pas à un prix élevé ; elle reflète une combinaison de rareté, de provenance, de qualité de production et du parcours de l'artiste. Sur le marché du street art, les œuvres d'investissement font souvent partie d'éditions limitées de sérigraphies, d'œuvres en techniques mixtes ou de toiles originales témoignant d'une maîtrise technique, d'une profondeur conceptuelle et d'une expression visuelle unique. Alors que la frontière entre culture urbaine et beaux-arts s'estompe, les collectionneurs se tournent de plus en plus vers cette catégorie pour sa valeur à long terme et son intérêt culturel.

Qualités qui définissent les œuvres pop de rue de qualité investissement

Les œuvres considérées comme des pièces de collection dans ce genre partagent plusieurs caractéristiques essentielles. Elles sont généralement signées et numérotées, et leur tirage est limité afin d'en accroître la rareté. Les matériaux jouent un rôle primordial : les estampes réalisées sur papier chiffon de coton de qualité muséale ou utilisant des pigments d'archivage sont particulièrement prisées des collectionneurs avertis. Les détails de production, tels que le gaufrage, les estampes à la cire chaude, les embellissements à la main ou les effets de réalité augmentée, rehaussent le prestige de l'œuvre. Plus important encore, ces œuvres reposent souvent sur un concept fort, qu'il s'agisse de critique politique, d'introspection émotionnelle ou de réinterprétation historique. Des artistes comme Cleon Peterson, Shepard Fairey, Handiedan et Faile ont produit des œuvres qui répondent systématiquement à ces critères, et dont la valeur s'est maintenue, voire a augmenté, sur les marchés des galeries et des ventes aux enchères.

Comportement du marché et stratégie des collectionneurs

Les collectionneurs qui investissent dans ce segment de marché suivent de près l'évolution des artistes, les résultats des ventes aux enchères, le contrôle des tirages et le soutien des institutions. Les sorties de galeries réputées comme Thinkspace, Stolenspace et Subliminal Projects sont souvent un gage de potentiel de collection à long terme. Le timing est crucial : les premières sorties, les éditions originales et les premières œuvres de haute qualité (HPM) ont tendance à surpasser les tirages ultérieurs ou les éditions ouvertes. De nombreuses œuvres de collection bénéficient également d'une visibilité internationale, que ce soit par le biais de fresques murales de grande envergure, d'expositions muséales ou de leur intégration dans des collections publiques. La rareté, associée à une visibilité soutenue, renforce la crédibilité, ce qui se traduit par une meilleure résistance sur le marché. Pour les investisseurs, ces œuvres constituent à la fois des atouts esthétiques et des marqueurs culturels, reflétant une époque à travers le prisme de l'expression urbaine.

Le rôle de la valeur culturelle dans l'art d'investissement

Contrairement aux instruments financiers traditionnels, l'art d'investissement revêt une dimension émotionnelle et culturelle. Dans le street art, le pop art et le graffiti, cette dualité est exacerbée. Ces œuvres émergent souvent de la résistance, de l'identité, de la satire ou de la mémoire, leur conférant une résonance qui transcende l'attrait superficiel. Les œuvres les plus précieuses dans ce domaine ne se contentent pas de décorer ; elles perturbent, informent et provoquent. Cette profondeur de message et de médium distingue les œuvres d'investissement des simples tirages décoratifs. Alors que collectionneurs et institutions reconnaissent de plus en plus le pouvoir des œuvres issues de la rue à définir la culture visuelle contemporaine, le graffiti et le pop art d'investissement continuent de trouver une place de choix dans le dialogue en constante évolution entre finance et patrimoine artistique.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte