Monstre

659 produits

  • Gojira vs The Smoke Monster AP Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Gojira vs The Smoke Monster AP Sérigraphie par Tim Doyle

    Gojira contre le monstre de fumée - Épreuve d'artiste (AP) - Édition limitée - Sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier d'art naturel Cougar Brand 100 lb par l'artiste pop Tim Doyle. Épreuve d'artiste (EA) 2013 Signée et marquée EA Format 18x24 Sérigraphie artisanale en quatre couleurs. Dimensions : 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces). Signée par l’artiste. Imprimée sur papier d’art naturel Cougar Brand de 270 g/m² (100 lb).

    $332.00

  • Decayed Scream In The Heart of Man Giclee Print by Skinner

    Skinner Cri pourri au cœur de l'homme Impression Giclée par Skinner

    Cri décomposé au cœur de l'homme, estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.

    $138.00

  • Space Monkey Green Yellow AP Silkscreen Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Sérigraphie Space Monkey Vert Jaune AP par Dalek-James Marshall

    Sérigraphie Space Monkey Vert Jaune AP par Dalek - James Marshall, épreuve d'artiste, sérigraphie tirée à la main sur papier beaux-arts, édition limitée, œuvre d'art pop street et graffiti. Épreuve d'artiste AP 2002 Signée et marquée AP Tirage limité Format de l'œuvre 18x24 « Space Monkey Green Yellow AP » de James Marshall : une fusion vibrante de street art et de pop art La sérigraphie « Space Monkey Green Yellow AP » de Dalek, alias James Marshall, est une expression vibrante du style distinctif de l'artiste, à la croisée du street art et d'une esthétique pop art ludique. Créée en 2002 comme épreuve d'artiste (AP), cette sérigraphie artisanale en édition limitée sur papier beaux-arts reflète la fusion des sensibilités de la culture urbaine et de l'audace du pop art. Signée et estampillée AP, cette œuvre fait partie d'une série exclusive très recherchée par les collectionneurs de street art, de pop art et de graffiti. Mesurant 45,7 x 61 cm, elle met en valeur le personnage iconique du « Space Monkey », tandis que les couleurs verte et jaune renforcent son impact visuel. Le « Space Monkey » est une figure récurrente dans l'œuvre de Dalek, souvent perçue comme un avatar de son exploration des émotions, de l'identité et de la condition humaine. Ce personnage, avec ses yeux démesurés et son allure de dessin animé, dégage une curiosité espiègle et un sentiment d'étrangeté, thèmes récurrents dans le street art et la culture pop. La sérigraphie ajoute une dimension supplémentaire à l'œuvre, chaque couche appliquée à la main contribuant à la profondeur et à la texture qui donnent vie à l'image. Exploration de la signification artistique de la sérigraphie Dalek Le travail de James Marshall sous le pseudonyme de Dalek a considérablement enrichi le dialogue artistique entre le street art et le pop art. Son estampe « Space Monkey Green Yellow AP » illustre parfaitement les éléments à la fois fantaisistes et provocateurs souvent présents dans son œuvre. Le personnage, flottant sur un fond épuré, est en pleine exploration ludique, un sentiment qui fait écho à la liberté et à la spontanéité du graffiti. Parallèlement, la pureté des lignes et l'audace des couleurs reflètent l'influence du pop art, créant ainsi un pont entre la contre-culture et la culture dominante. Le choix d'une épreuve d'artiste pour cette pièce souligne son caractère unique et la dimension personnelle du processus de sérigraphie. Traditionnellement, les épreuves d'artiste sont les premiers tirages réalisés, servant à évaluer la qualité de l'impression finale. En signant et en proposant un nombre limité de ces épreuves, Dalek offre aux collectionneurs un fragment du processus créatif, un aperçu de l'œuvre à ses débuts. Résonance culturelle de « Space Monkey Green Yellow AP » dans la communauté artistique L'impact culturel de « Space Monkey Green Yellow AP » de Dalek au sein de la communauté du street art et du graffiti est indéniable. Appartenant à la scène artistique du début des années 2000, cette estampe représente une période où le street art commençait à être largement reconnu et accepté dans le monde de l'art. Grâce à son attrait universel, l'œuvre de Dalek a joué un rôle dans cette transition, insufflant l'énergie et l'esprit du street art dans les galeries et les collections privées. Le tirage limité de cette sérigraphie lui confère un caractère exclusif, reflétant la nature souvent éphémère du street art. À l'instar des graffitis qui peuvent être recouverts ou s'estomper avec le temps, la disponibilité restreinte de « Space Monkey Green Yellow AP » capture l'urgence et la rareté du street art sous une forme que les collectionneurs peuvent préserver et apprécier au fil du temps. « Space Monkey Green Yellow AP » de James Marshall est une puissante illustration de la synergie entre le street art et le graffiti. En tant qu'épreuve d'artiste, elle occupe une place particulière dans l'œuvre de Dalek. Elle offre un aperçu du processus créatif de l'artiste et constitue un témoignage tangible du mouvement qui a placé l'esthétique urbaine au cœur de l'art contemporain. Cette estampe atteste de l'attrait intemporel des images inspirées de la rue et de leur capacité à interpeller, émerveiller et captiver un public aux goûts artistiques variés.

    $1,116.00

  • Night Song Archival Print by Adrian Cox

    Adrian Cox Estampe d'archives « Chant de la nuit » par Adrian Cox

    Estampe d'archives Night Song par Adrian Cox, impression d'art pigmentaire d'archives en édition limitée sur papier chiffon Moab Entrada blanc brillant 290 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Exploration de l'essence de Night Song d'Adrian Cox (estampe d'archives) « Night Song » d'Adrian Cox est une œuvre captivante, inscrite dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti. Cette estampe d'art en édition limitée, réalisée sur papier pigmentaire d'archive, témoigne de la fusion des influences pop contemporaines et de l'énergie brute et expressive du street art. Imprimée sur papier Moab Entrada Rag blanc éclatant de 290 g/m², l'œuvre répond au désir du collectionneur moderne pour des pièces à la fois accessibles et profondes, ancrées dans des techniques modernes tout en flirtant avec la nature éphémère du graffiti. L'estampe, de format 45,7 x 61 cm, offre un récit visuel qui brouille la frontière entre le fantastique et le réel, une exploration thématique commune du Street Pop Art et du graffiti. Tirée à seulement 50 exemplaires, « Night Song » doit son attrait à son exclusivité : chaque exemplaire est signé et numéroté par Cox lui-même en 2023. Cette pratique rappelle la dimension personnelle souvent présente dans le street art, où chaque œuvre est unique, imprégnée de son environnement et de son époque. La dynamique visuelle de Night Song Au premier regard, « Night Song » captive par son audace dans l'utilisation des couleurs et des formes. L'estampe présente une juxtaposition saisissante : un ciel nocturne constellé d'étoiles, cerné d'un contour flamboyant, peut être interprété comme un portail ou une frontière entre différents mondes. Cette imagerie trouve un écho particulier dans le Street Pop Art et le graffiti, où le dialogue entre l'œuvre et son environnement est primordial. Ici, la frontière pourrait représenter l'espace souvent contesté du street art dans l'espace public, un lieu où la beauté rencontre la résistance, où le ciel nocturne peut être englouti par les flammes du regard critique ou des politiques publiques. Les figures qui composent l'œuvre – spectrales et d'un autre monde – portent en elles une force narrative. Elles font à la fois partie intégrante du paysage et s'en détachent nettement, à l'image des graffeurs qui laissent leur empreinte sur la toile urbaine. L'utilisation de papier chiffon pour l'estampe souligne les qualités textuelles du street art, où le médium interagit avec le message et où l'expérience tactile est aussi essentielle que l'expérience visuelle. Importance culturelle et potentiel de collection « Night Song » s'impose comme une œuvre d'art de collection incontournable. Son édition limitée garantit que chaque exemplaire est un fragment d'histoire, un point d'ancrage dans l'évolution constante du street art et du graffiti. Ce type d'œuvre séduit le collectionneur moderne par son dynamisme, son originalité et sa capacité à communiquer des thèmes complexes à travers le prisme de la culture pop et de l'esthétique urbaine. Le choix du papier Moab Entrada Rag est un gage de qualité et de pérennité, contrastant avec la nature éphémère du street art traditionnel. Le papier Entrada Rag est réputé pour sa reproduction des couleurs, un atout essentiel pour préserver les teintes vives et les contrastes profonds qui font la singularité de « Night Song ». En transposant l'immédiateté et le dynamisme du street art sur un support conçu pour durer, Cox fait le lien entre la nature éphémère du graffiti et la permanence recherchée par les collectionneurs. La contribution d'Adrian Cox à l'art moderne « Night Song » d'Adrian Cox est une contribution majeure au débat sur l'art contemporain. Elle reflète la réflexion actuelle sur la place du street art, du pop art et du graffiti dans le monde de l'art. À l'instar de nombreuses autres œuvres du genre, elle remet en question la conception traditionnelle des beaux-arts. Elle repousse les limites, au sens propre comme au figuré, et invite le spectateur à reconsidérer ses idées préconçues sur la valeur, la permanence et la place de l'art dans nos vies. Œuvre inclassable, « Night Song » symbolise la manière dont les artistes contemporains fusionnent styles et philosophies. Le travail de Cox se situe au carrefour de l'esprit rebelle du street art et de l'appropriation de la culture de masse et de l'iconographie par les artistes pop. Célébrant à la fois l'expression individuelle et l'expérience collective, à l'image des plus belles œuvres de street art, elle s'adresse aussi bien aux communautés qu'aux individus. La virtuosité d'Adrian Cox dans « Night Song » témoigne de la fusion entre culture pop et art urbain, un mélange qui continue de fasciner et de susciter la réflexion. C'est une estampe qui capture l'esprit de notre époque, où les frontières entre l'art savant et l'art accessible sont de plus en plus floues et où la voix de la rue est aussi puissante et poignante que celle de n'importe quelle galerie établie.

    $452.00

  • Harvest Of Souls Giclee Print by Skinner

    Skinner Harvest Of Souls Giclee Print par Skinner

    Estampe giclée en édition limitée « Harvest Of Souls » sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue issu de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.

    $224.00

  • Pink Skull Flower AP Laser Cut Wood Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson Fleur de crâne rose AP Laser Cut Wood Archival Print par Tara McPherson

    Impression florale et crâne rose sur panneau de bois découpé au laser, encadrée et prête à accrocher, par Tara McPherson, artiste pop moderne. Épreuve d'artiste (EA). 24,384 cm x 35,56 cm. Tirage d'art sur bois de bouleau durable de 1,27 cm d'épaisseur, finition blanc éclatant. Édition limitée à 20 exemplaires, signés et numérotés à la main. Exclusivité DesignerCon 2019.

    $385.00

  • What Lies Beneath Original Colored Pencil Drawing by Brandon Sopinsky

    Brandon Sopinsky Ce qui se cache sous le dessin original au crayon de couleur par Brandon Sopinsky

    Que cache cette œuvre originale unique, peinte aux crayons de couleur sur papier d'art teinté, par le célèbre artiste de graffiti de rue Brandon Sopinsky ? Dessin original aux crayons de couleur signé Brandon Sopinsky, intitulé « Ce qui se cache en dessous », datant de 2013.

    $352.00

  • You Dont Bring Me Flowers Anymore Frankenstein Silkscreen by Epyon5

    Epyon5 Tu ne m'apportes plus de fleurs. Sérigraphie Frankenstein par Epyon5

    « Tu ne m'apportes plus de fleurs » Frankenstein, sérigraphie par Epyon5, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée numérotée et signée de 58 exemplaires (2016). Œuvre d'art de 40,6 x 61 cm (16 x 24 pouces), sérigraphie à l'encre métallique. Tu ne m'apportes plus de fleurs Frankenstein - Sérigraphie par Epyon5 « You Don't Bring Me Flowers Anymore » est une sérigraphie en édition limitée de 2016, signée Epyon5, artiste contemporain reconnu pour son mélange d'icônes de l'horreur et d'esthétique audacieuse du street art et du graffiti. Tirée à la main, cette sérigraphie de 40,6 x 61 cm (16 x 24 pouces) a été produite à 58 exemplaires numérotés et signés. Mettant en scène une représentation saisissante du monstre de Frankenstein, l'œuvre combine une composition à la fois majestueuse et troublante, des textures superposées et une encre métallisée pour créer une pièce inoubliable. Le mélange d'éléments gothiques et urbains fait de cette œuvre un parfait exemple de la manière dont l'imagerie cinématographique classique continue de s'épanouir dans l'art urbain moderne. Symbolisme et esthétique visuelle Cette œuvre présente le monstre de Frankenstein dans une pose à la fois puissante et mélancolique, baigné de profonds tons bleus qui contrastent avec les rouges chauds et les ors métalliques de l'arrière-plan. Son expression solennelle, les yeux clos et un sentiment de résignation, évoque la solitude et l'incompréhension de l'existence. Le cadre circulaire autour de sa tête imite l'iconographie religieuse, l'élevant à un statut quasi-sacré, figure condamnée et pourtant vénérée. Le titre « You Don't Bring Me Flowers Anymore » renforce ce thème de l'abandon et du chagrin, faisant référence à la fois aux accents tragiques du cinéma d'horreur classique et à la quête perpétuelle de lien du monstre. Sous son portrait, un cœur anatomique est enchâssé dans un blason héraldique, entouré de motifs floraux, suggérant que sous son apparence terrifiante se cache un être capable d'émotions et de désir. Les roses dans les coins inférieurs ajoutent à ce symbolisme mélancolique, représentant l'amour perdu, la décomposition et la fragilité de la vie elle-même. Influence du street art, du pop art et du graffiti L'œuvre d'Epyon5 puise ses racines dans le Street Pop Art et le graffiti, et cette estampe reflète sa fusion caractéristique d'imagerie horrifique traditionnelle et d'esthétique urbaine. Les textures superposées, les fonds vieillis et l'application de la couleur à la manière d'un pochoir font écho au langage visuel des fresques murales et des affiches collées. L'utilisation de la trame et d'un contraste marqué confère à l'œuvre un aspect peint à la main et patiné, rappelant les affiches décollées des murs des villes. L'incorporation d'encre métallisée renforce l'influence du Street Pop Art, ajoutant profondeur et dimension tout en consolidant l'idée du monstre de Frankenstein comme figure mythique du cinéma et de l'histoire de l'art. La symétrie structurée et les détails en filigrane aux contours nets donnent à la composition une dimension presque propagandiste, reflétant l'influence des affiches politiques vintage, réinterprétées pour s'inscrire dans la culture urbaine contemporaine. Collectibilité et impact culturel Édition limitée à 58 exemplaires numérotés et signés, cette sérigraphie est une pièce très recherchée par les collectionneurs d'art urbain, de street art et de graffiti, ainsi que par les amateurs de films d'horreur classiques. La fabrication artisanale de la sérigraphie confère à chaque tirage de légères variations, renforçant son caractère unique et son authenticité. Le monstre de Frankenstein demeure une figure récurrente de la culture populaire, symbolisant l'aliénation, les dangers de l'ambition scientifique et la quête d'appartenance. L'interprétation d'Epyon5 capture ces idées à travers le langage visuel du street art, transformant une légende cinématographique en une œuvre marquante qui dépasse le cadre du genre horrifique. La fusion continue de l'iconographie du film classique avec l'estampe d'inspiration urbaine renforce le pouvoir intemporel du monstre de Frankenstein en tant que figure culturelle, prouvant que même dans l'art moderne, il reste à la fois craint et regretté.

    $243.00

  • Companion Flayed- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Companion Flayed - Grey Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Companion Flayed - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition limitée 2016, emballage scellé, dimensions : 16,7 x 11,4 x 6,4 cm Exploration du compagnon Flayed Grey de KAWS « The Companion Flayed Grey » de KAWS est une œuvre majeure dans l'histoire de l'art urbain. Artiste pop contemporain, KAWS a redéfini les frontières du street art et du graffiti, les hissant au rang d'œuvre d'art à part entière et d'objet de collection. Cette édition limitée ouverte de 2016 illustre parfaitement son talent. Elle se présente sous la forme d'une figurine de 26,7 x 11,4 x 6,4 cm, conservée dans son emballage d'origine intact, pour le plus grand plaisir des collectionneurs et des amateurs d'art. « Companion » est devenu un emblème de l'œuvre de KAWS, déclinant le personnage sous différentes formes et à travers divers médiums. La version « écorchée » réduit le personnage à son essence même et révèle la vulnérabilité et la complexité sous-jacente que le street art cherche souvent à exprimer. Sortie à l'occasion de son exposition « Where The End Starts » à Fort Worth, au Texas, la figurine Companion Flayed Grey a été distribuée par KAWSONE, le MoMA et le Modern Art Museum of Fort Worth, et mesure 11 pouces de haut. Importance du Compagnon Écorché dans le Street Pop Art « The Grey Flayed Companion » témoigne de l'évolution du pop art urbain. En présentant une figure traditionnellement fantaisiste et ludique sous une forme déconstruite, KAWS invite les spectateurs à méditer sur la fragilité de la vie et la nature souvent robuste et vibrante du street art. La teinte grise de cette figurine confère à l'œuvre une tonalité sombre, reflétant peut-être la jungle de béton qui caractérise souvent le street art. Pourtant, elle ne se réduit pas à une simple représentation du street art, mais se positionne comme un artefact qui fait le lien entre objets de collection et art significatif. Cette figurine est importante par son esthétique et son rôle dans le débat plus large sur ce qui constitue l'art dans l'espace public. En élevant le Companion au rang d'œuvre digne d'un musée tout en préservant ses racines dans la culture urbaine, KAWS questionne et élargit la définition du pop art urbain. Grâce à sa présentation dans des lieux prestigieux, « The Companion Flayed Grey » souligne la porosité des frontières entre art commercial et beaux-arts. Série complémentaire de KAWS : Une réflexion sur les objets de collection modernes La série Companion, et plus particulièrement l'édition Flayed Grey, témoigne de l'intérêt croissant pour les art toys en tant qu'objets de collection à part entière. La capacité de KAWS à captiver l'imaginaire collectif avec ses figurines Companion a rehaussé le statut des art toys, les plaçant au même rang que les œuvres d'art traditionnelles. La conception et la production méticuleuses du Flayed Companion Grey, dont l'anatomie détaillée est visible sous une surface translucide, illustrent le dévouement de KAWS à l'artisanat et à la profondeur conceptuelle de son travail. Proposé en édition ouverte, le Companion Flayed Grey rend l'œuvre de KAWS accessible à un public plus large, en accord avec la nature démocratique du street art. Il incarne la fusion entre l'esthétique du pop art urbain et le potentiel de collection des éditions limitées. Ainsi, le Companion Flayed Grey est bien plus qu'une simple icône culturelle qui capture l'essence de l'impact de KAWS sur le monde de l'art et son rôle de pionnier dans le mouvement du street art.

    $1,908.00

  • I Am a Hawk Giclee Print by Shark Toof

    Shark Toof Je suis une impression jet d'encre Hawk par Shark Toof

    « I Am a Hawk », œuvre d'art imprimée en édition limitée par giclée sur papier d'art texturé aquarelle, par l'artiste de graffiti pop culture Shark Toof. 2018 Signé Édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Format de l'œuvre : 16 x 16 pouces. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée. 40,6 x 40,6 cm (55,9 x 55,9 cm encadrée). Papier beaux-arts 245 g/m² à texture aquarelle.

    $209.00

  • A Delightful Balance Original Watercolor Painting by Bwana Spoons

    Bwana Spoons Un équilibre délicieux, aquarelle originale de Bwana Spoons

    Un équilibre délicieux. Aquarelle originale de Bwana Spoons. Œuvre unique sur papier d'art vélin à bords francs, par un artiste pop art de rue. Aquarelle originale signée, datant de 2006. Dimensions : 5,5 x 7,5 pouces. Un équilibre délicieux par Bwana Spoons – Un équilibre ludique dans l'art pop urbain et le graffiti « Un équilibre délicieux » est une aquarelle originale de 2006, réalisée par Bwana Spoons sur papier d'art vergé de 14 x 19 cm. Reconnu pour ses personnages fantaisistes, ses palettes de couleurs éclatantes et son univers d'une grande richesse imaginative, Bwana Spoons insuffle à cette composition compacte et pleine de charme son style unique, mêlant innocence, étrangeté et abstraction narrative. On y voit un personnage fantastique – mi-humanoïde, mi-créature – jonglant avec une assiette sur sa tête, chevauchant une tortue stylisée ou interagissant avec elle. Entourée de motifs floraux tourbillonnants, de lavis de couleurs fluides et de textures de pinceau denses, la scène devient une métaphore de la sérénité au milieu du chaos. Elle évoque un calme intérieur tout en débordant d'énergie. Œuvre à part entière, s'inscrivant dans le genre du Street Pop Art et du Graffiti, elle témoigne de l'engagement de Bwana Spoons envers la narration fantastique à travers des formes picturales accessibles. Caractère, geste et mouvement symbolique Au centre de « A Delightful Balance », la figure aux membres exagérés, aux traits stylisés et aux lignes expressives mêle la logique du dessin animé à un mouvement surréaliste. Ses bras tendus et ses jambes levées suggèrent à la fois l'acrobatie et un instant de suspension. Son large sourire, son nez bleu vif et sa chevelure verte tourbillonnante accentuent la fantaisie générale, faisant de la figure un protagoniste visuel d'une histoire muette. La tortue à ses pieds ancre l'œuvre dans un mouvement lent et une énergie sereine, renforçant le thème de l'équilibre. L'approche de Bwana Spoons en matière de conception de personnages est non linéaire et ludique, refusant l'anatomie conventionnelle au profit de formes fluides et chargées d'émotion. Dans le domaine du street art et du graffiti, ces personnages fonctionnent comme des reflets émotionnels, canalisant l'énergie par l'abstraction visuelle. La technique de l'aquarelle et le monde artisanal L'aquarelle de Bwana Spoons se caractérise par une texture riche, des couches superposées et une grande finesse. Loin des lavis délicats ou d'un minimalisme translucide, son approche privilégie les collisions de couleurs, les coups de pinceau épais et les dégradés vibrants. Dans « A Delightful Balance », les roses, les verts, les bleus et les tons terreux se fondent harmonieusement, créant un arrière-plan évoquant un décor naturel onirique sans pour autant tomber dans le réalisme. L'utilisation de couleurs opaques par endroits repousse les limites du médium, suggérant les superpositions caractéristiques des peintures murales ou de la sérigraphie. Les bords déchirés à la main du papier vergé soulignent l'échelle intimiste et le caractère artisanal de l'œuvre. Chaque élément de l'image vibre de mouvement, insufflant la vie même à l'immobilité. Dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, cette peinture est l'expression miniature d'une imagination débordante. Cuillères Bwana et la célébration du design émotionnel « Un équilibre délicieux » illustre la capacité de Bwana Spoons à insuffler douceur, étrangeté et narration à chacun de ses coups de pinceau. Son œuvre ne cherche ni à critiquer ni à confronter ; elle offre évasion, humour et introspection à parts égales. En créant d'étranges créatures en parfaite harmonie avec leur environnement, Spoons invite le spectateur à faire une pause, à observer et à renouer avec une forme de joie visuelle souvent absente de la culture urbaine contemporaine. L'équilibre qu'il explore n'est pas seulement littéral ; il est à la fois émotionnel et visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Bwana Spoons continue d'ouvrir une fenêtre sur des univers à la fois personnels et universels. Cette œuvre nous rappelle que l'art peut être à la fois doux et extatique, que cet équilibre, bien que fugace, mérite toujours d'être immortalisé.

    $575.00

  • Investigation of Mind Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Enquête sur l'esprit Giclee Print par Naoto Hattori

    Investigation of Mind, œuvre d'art giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.

    $211.00

  • Pedro, My Son's Deformed Giclee Print by Barnaby Ward

    Barnaby Ward Pedro, impression giclée déformée de mon fils par Barnaby Ward

    Pedro, l'œuvre difforme de mon fils, impression giclée en édition limitée sur papier d'archivage 100% coton par l'artiste de graffiti de la culture pop Barnaby Ward. Il s'agit d'une reproduction d'art giclée de qualité galerie, imprimée sur du papier d'archivage 100 % coton avec des encres d'archivage. Chaque tirage est proposé en fonction de son format et comporte une marge d'au moins 2,5 cm.

    $159.00

  • Holiday United Kingdom UK- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Black Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Holiday United Kingdom UK - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de street art Kaws. Sculpture en vinyle noir, édition limitée Noël 2021 : Royaume-Uni. Vinyle coulé peint, 25,7 x 13 x 8,9 cm. Estampillée sous les pieds. Produite par AllRightsReserved, Hong Kong. Neuve en boîte. Holiday United Kingdom-Black de KAWS : une représentation symbolique dans l'art urbain L'édition Holiday United Kingdom UK-Black de KAWS est une pièce unique dans l'univers des figurines d'art en vinyle. Cette sculpture, sortie en 2021, illustre l'esthétique caractéristique de l'artiste, mêlant graffiti et art contemporain. La figurine, en vinyle moulé et peint, mesure 25,7 x 13 x 8,9 cm. Elle témoigne du talent de KAWS pour insuffler émotion et narration à des objets inanimés, puisant son inspiration dans le pop art et le graffiti. Estampillée sous ses pieds et produite par AllRightsReserved à Hong Kong, cette pièce de collection est présentée neuve dans sa boîte d'origine, préservant ainsi son intégrité et sa fraîcheur, conformément aux intentions de l'artiste. L'édition Holiday United Kingdom-Black est une représentation de la démarche artistique de KAWS et un artefact culturel qui fait écho aux dynamiques subtiles de la culture urbaine et à son influence sur le monde de l'art. Importance culturelle et artistique de l'édition britannique noire de Holiday UK de KAWS L'édition Holiday UK-Black est emblématique de l'influence mondiale de KAWS, le Royaume-Uni occupant une place prépondérante dans l'histoire et l'évolution du street art. Le choix du noir confère une impression d'universalité et de sophistication, faisant ressortir les détails complexes et les yeux barrés iconiques, et invitant le spectateur à un dialogue silencieux sur l'interaction entre la reconnaissance grand public et les origines underground. Cette œuvre d'art de collection est bien plus qu'un simple objet de plaisir visuel ; elle témoigne de la transformation du street art en un art à part entière. Chaque sculpture KAWS est un maillon d'un réseau de pop art urbain, reliant graffiti, culture pop et beaux-arts. À l'instar des autres œuvres de KAWS, l'édition Holiday UK-Black est devenue un objet de collection très prisé pour son esthétique et la renommée de l'artiste, qui a su métamorphoser le street art, passant de peintures murales éphémères à des œuvres d'art de collection intemporelles. The Holiday UK - Le noir dans la continuité du street art La figurine Holiday UK-Black de KAWS reflète l'évolution constante du street art, faisant le lien entre ses débuts rebelles et son statut actuel d'œuvre de collection. Son intégration à la série Holiday de KAWS souligne la richesse thématique et la profondeur émotionnelle que peuvent exprimer le pop art urbain et le graffiti. Elle incarne le dialogue entre l'artiste, son environnement et le public – un dialogue que KAWS maîtrise à la perfection. Avec l'édition Holiday UK-Black, KAWS continue d'influencer le récit du street art, repoussant les limites de la perception et de la collection de cette forme d'art. La figurine, d'une présence à la fois discrète et profonde, témoigne du pouvoir du street art d'embellir, de communiquer et de captiver. L'œuvre de KAWS, et plus particulièrement cette édition, souligne la force transformatrice du pop art urbain, une force toujours plus influente et en pleine expansion sur la scène artistique contemporaine.

    $1,001.00

  • Pyramid Cheech Archival Print by Mark Bode

    Mark Bode Impression d'archives Pyramid Cheech par Mark Bode

    Tirage d'art en édition limitée Pyramid Cheech Archival Pigment sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti pop moderne Mark Bode. Tirage pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² + briquet Zippo en métal. Dimensions : Tirage : 40,6 x 50,8 cm ; Zippo : 6,1 x 1,3 cm. Sortie : 29 juillet 2021. Tirage : 50 exemplaires.

    $291.00

  • The Great Thaw Giclee Print by Skinner

    Skinner Le Grand Dégel Giclee Print par Skinner

    « The Great Thaw », estampe giclée en édition limitée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.

    $224.00

  • Off Balance Original Watercolor Painting by Jeff Soto

    Jeff Soto Peinture originale à l'aquarelle Off Balance de Jeff Soto

    Peinture originale à l'aquarelle « Off Balance » de Jeff Soto. Œuvre unique sur papier d'art vergé à la main, réalisée par un artiste pop de street art. Aquarelle originale signée, 2009, dimensions : 7,75 x 7,75 pouces Déséquilibre par Jeff Soto – Fantaisie surréaliste et émotion ancrée dans le réel dans l'art urbain pop et le graffiti « Off Balance » est une aquarelle originale de 2009 de l'artiste américain Jeff Soto, réalisée sur papier vergé d'art et mesurant 19,7 x 19,7 cm. Signée par l'artiste, cette pièce unique met en scène l'une des figures hybrides emblématiques de Soto, combinant éléments naturels et expression animée pour créer une métaphore visuelle d'une grande force émotionnelle. Le personnage central évoque un pin, stylisé avec la texture de pinceau et les dégradés caractéristiques de Soto, dans des teintes vibrantes de vert, de bleu et de brun terreux. Avec ses grands yeux humides, son sourire subtil et ses bras tenant un rouleau à peinture, la figure se tient sous une inscription manuscrite fluide : « off balance ». Cette œuvre offre un moment d'une sincérité émotionnelle à la fois intense et ludique, à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti, mêlant illustration, surréalisme et vulnérabilité dessinée à la main en une seule image. Personnage et métaphore en harmonie symbolique L'univers visuel de Jeff Soto repose sur des personnages semi-anthropomorphes qui s'expriment par leurs expressions, leurs postures et des contextes surréalistes plutôt que par une narration littérale. Dans « Off Balance », la figure arborescente devient le réceptacle de la condition humaine ; son regard expressif et sa posture souple reflètent une instabilité émotionnelle latente. L'utilisation du rouleau à peinture renforce l'acte de création comme partie intégrante de ce déséquilibre, faisant du personnage à la fois sujet et artiste. Ce symbolisme complexe est caractéristique de l'œuvre de Soto, où chaque figure porte une charge métaphorique sans rien perdre de son accessibilité ni de son charme. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, ce mélange de narration et d'émotion place Soto parmi les rares artistes capables de communiquer les tourments intérieurs à travers des formes fantastiques. L'aquarelle comme médium du chaos contrôlé Le choix de l'aquarelle par Soto pour « Off Balance » renforce l'atmosphère de l'œuvre grâce à une fluidité organique et une subtilité tonale remarquable. Les contours flous et la douceur des coups de pinceau, caractéristiques de ce médium, complètent la thématique émotionnelle du sujet, faisant visuellement écho à l'idée de déséquilibre et de mouvement fluide. Contrairement à la précision maîtrisée de l'encre ou de l'acrylique, l'aquarelle permet une certaine incertitude – un choix judicieux pour une œuvre centrée sur la vulnérabilité. L'application superposée des couleurs donne du relief au corps texturé du personnage, tandis que les contours à l'encre, soigneusement placés, et les détails du visage apportent clarté et structure. L'espace blanc qui entoure la figure sur le papier vélin d'art lui permet de respirer, ainsi qu'à son texte tourbillonnant, préservant l'équilibre tout en soulignant son absence. Jeff Soto et l'écologie du sentiment dans le langage visuel urbain L'œuvre de Jeff Soto se situe au carrefour de l'énergie du graffiti et de l'atmosphère onirique du pop surréalisme. Dans « Off Balance », il combine ces deux courants avec une narration émotionnelle subtile, offrant une peinture à la fois profondément personnelle et universellement accessible. Ses personnages ne crient pas ; ils expriment leurs émotions. Sa palette ne s'entrechoque pas ; elle s'harmonise. Sa présence dans le genre du Street Pop Art et du graffiti se définit par cette capacité unique à donner une forme visuelle à la complexité des émotions, puisant ses racines dans la nature, la nostalgie de l'enfance et la mythologie visuelle. « Off Balance » n'est pas qu'une simple peinture : c'est un petit mais puissant rappel de la beauté, de l'expressivité et de l'art que peut revêtir le déséquilibre lorsqu'il prend forme. À travers son pinceau, Soto capture la fragilité de l'équilibre fragile dans un monde en perpétuelle mutation, un arbre après l'autre.

    $800.00

  • Mog Moog Silkscreen Print by Clint Wilson

    Clint Wilson Sérigraphie Mog Moog par Clint Wilson

    Estampe sérigraphique artisanale en 4 couleurs, édition limitée Mog Moog, par l'artiste Clint Wilson. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2010. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces.

    $159.00

  • Kachamukku- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Kachamukku - Jouet d'art noir par Kaws - Brian Donnelly

    Kachamukku - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste pop moderne Kaws. Édition ouverte 2022, épuisée. Dimensions : 32 x 20,3 x 15,2 cm. Neuve en boîte. Kachamukku-Black de KAWS : une convergence de la culture pop et de l'art La figurine Kachamukku-Black de KAWS représente une fusion unique entre culture pop et art contemporain, s'imposant comme une pièce majeure dans l'univers des figurines d'art en vinyle. Sortie initialement au Japon le 9 octobre 2021, puis sur KAWSONE le 5 avril 2022, cette pièce est la cinquième figurine créée par KAWS en 2021. Mesurant 32 x 20 x 15 cm, elle est une création originale inspirée de la célèbre série télévisée japonaise Hirake! Ponkikki. La figurine Kachamukku est un hybride de deux personnages de la série, Gachapin et Mukku, connus pour leurs combats amicaux lors de compétitions pour enfants. Entièrement noire, cette pièce de collection est reconnaissable à ses yeux en forme de X et à ses oreilles en os croisé, signature de KAWS, mêlant le style iconique de l'artiste à l'univers fantaisiste des personnages de la série. Édition ouverte désormais hors production, la figurine Kachamukku-Black témoigne de la polyvalence et de l'influence mondiale du street art et du graffiti. L'exploration artistique de KAWS dans la figure noire de Kachamukku L'œuvre de KAWS repousse sans cesse les limites du street art, intégrant souvent des éléments de la culture populaire pour créer des œuvres qui touchent un large public. La figurine Kachamukku-Black illustre parfaitement cette démarche, puisant son inspiration dans une émission pour enfants culte pour créer une pièce à la fois nostalgique et avant-gardiste. Sa finition noire élégante lui confère une allure résolument contemporaine. Parallèlement, sa pose espiègle et la fusion des caractéristiques de Gachapin et Mukku évoquent l'innocence et la joie des programmes télévisés pour enfants. La sortie de cette pièce de collection via KAWSONE a permis à un public plus large de découvrir l'œuvre de KAWS, soulignant ainsi l'engagement de l'artiste à rendre le street art accessible à tous. L'association de la figurine avec Hirake! Ponkikki rend hommage à ce pilier culturel et témoigne du respect de l'artiste pour la narration et la création de personnages propres aux programmes jeunesse. La figure Kachamukku-Black, avec ses détails complexes et sa fusion de formes, est un parfait exemple de la façon dont le street art peut transcender les supports traditionnels et devenir une partie intégrante de la conscience culturelle collective. L'impact culturel des Kachamukku-Noirs dans l'art urbain La figurine Kachamukku-Black de KAWS a considérablement enrichi le débat sur l'impact culturel du street art sur le marché des objets de collection. En s'appropriant les personnages d'une émission pour enfants japonaise et en les imprégnant de son langage artistique unique, KAWS crée un pont entre l'Orient et l'Occident, entre le divertissement de l'enfance et le monde de la collection adulte. Cette figurine témoigne non seulement de la maîtrise de l'artiste dans le mélange d'éléments culturels, mais aussi de l'universalité de son art. Dans l'univers du street art et du graffiti, la figurine Kachamukku-Black s'impose comme un artefact culturel, une représentation de la fluidité et de l'adaptabilité du street art. Elle porte en elle l'esprit subversif du graffiti et la popularité du pop art, aboutissant à une œuvre à la fois hommage à une série télévisée culte et pièce d'art moderne à part entière. Alors que le street art continue d'évoluer, la figure Kachamukku-Black de KAWS illustre le potentiel du genre à s'entrecroiser avec diverses facettes de la culture pop, créant ainsi une œuvre d'art significative et largement appréciée.

    $1,001.00

  • Iron Maiden Piece of Mind Skateboard Art Deck by ZERO x Iron Maiden

    ZERO Skateboards Planche de skateboard Iron Maiden Piece of Mind par ZERO x Iron Maiden

    Iron Maiden - Piece of Mind, édition limitée, sérigraphiée, illustration de planche de skateboard par les artistes de la culture pop urbaine ZERO x Iron Maiden.

    $206.00

  • Melty Blotter Paper Archival Print by Jason Freeny

    Jason Freeny Melty Blotter Paper Archival Print par Jason Freeny

    Melty Blotter Paper, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Jason Freeny, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Ces buvards en édition limitée sont perforés à la main par Zane Kesey. L'alignement des perforations sur l'illustration peut légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% Be@rbrick

    BE@RBRICK Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% Be@rbrick

    Figurine de collection Ghostbusters Stay Puft Marshmallow Man 100% & 400% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyle Illustration Jouet. 2022 Medicom Toy. Le monstre géant en guimauve de Ghostbusters atteint des sommets avec le set Bearbrick Stay Puft Marshmallow Man White Chrome 100 % + 400 % de Medicom Toy ! Grâce à sa finition chromée blanche, votre collection Bearbrick aura une allure ultra-brillante et luxueuse ! Hauteur : 7 cm et 28 cm.

    $300.00

  • It's Alive AP Silkscreen Print by Jon Smith

    Jon Smith It's Alive AP Sérigraphie par Jon Smith

    « It's Alive », édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Jon Smith, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP

    $228.00

  • Chucky Doll Art Object Toy by Supreme

    Supreme Jouet d'objet d'art de poupée Chucky par Supreme

    Poupée Chucky Supreme en édition limitée, jouet de collection en tissu, œuvre d'art créée par l'artiste de rue Supreme. La poupée Supreme Chucky, sans doute l'accessoire le plus effrayant jamais créé par la marque, est sortie le 17 décembre 2020, dans le cadre de la 17e semaine de la collection automne-hiver 2020. Cette poupée Supreme est le troisième jouet à câliner que la marque lance ces dernières années. Cette poupée Supreme Chucky est une reproduction ultra-réaliste du personnage original : elle parle et est même fournie avec un couteau en plastique. Avec sa salopette et son t-shirt griffés, votre poupée Supreme Chucky aura un look aussi stylé que le vôtre.

    $631.00

  • Gloomy in Black Art Toy by Mori Chack x SuperPlastic

    Mori Chack Jouet d'art sombre en noir par Mori Chack x SuperPlastic

    Figurine de collection Gloomy in Black Janky SuperPlastic x Mori Chack en édition limitée, œuvre d'art urbain, en vinyle. Créé par le légendaire artiste de rue japonais Mori Chack, Gloomy a été découvert abandonné dans une boîte par Pity, qui l'a aimé et soigné jusqu'à ce que Gloomy atteigne l'âge adulte et brise la nuque de la pauvre Pity ! Traînant sa victime-soumise derrière lui, Gloomy en noir est fourni avec une muselière – pour votre propre protection ! Présenté avec boîte.

    $243.00

  • Otto Dino Art Toy by Max Elbo

    Max Elbo Otto Dino Art Toy par Max Elbo

    Otto Dino, figurine de collection en vinyle en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de la culture pop moderne Max Elbo x GZ1. Édition limitée numérotée à la main (250 exemplaires) - Coffret 2022. Cette figurine en vinyle de 25 cm est le fruit d'une collaboration entre les artistes GZ1 et ELBO. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage issu de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque coffret est numéroté à la main par l'artiste. La fusion créative de Max Elbo et GZ1 dans la figurine Otto Dino en vinyle. « Otto Dino », une figurine en vinyle en édition limitée, est le fruit d'une collaboration unique entre l'artiste pop contemporain Max Elbo et GZ1. Cette œuvre d'art de 25 cm, lancée en 2022, incarne l'accessibilité du street art et le succès populaire du pop art dans le monde des objets de collection. Limitée à 250 exemplaires, « Otto Dino » est le troisième personnage phare de la collection collaborative GZ1 x ELBO. Chaque pièce est numérotée à la main par les artistes. Les couleurs vibrantes et le design fantaisiste de cette figurine soulignent l'esprit à la fois ludique et provocateur propre à de nombreux mouvements de street art et de pop art. « Otto Dino » fusionne l'énergie rebelle du graffiti avec l'esthétique soignée des figurines en vinyle, créant un personnage tridimensionnel qui se transforme en œuvre d'art interactive. Ces objets de collection sont devenus un médium à part entière, permettant aux artistes d'atteindre un public plus large, transcendant les espaces traditionnels des galeries et s'intégrant au tissu de la vie quotidienne. La vision artistique de Max Elbo dans l'univers des objets de collection La vision artistique de Max Elbo se transpose avec aisance des fresques monumentales à l'échelle intimiste d'« Otto Dino », témoignant de sa polyvalence et de son engagement à intégrer l'art dans l'espace personnel des collectionneurs. À l'instar de son art urbain, cette figurine en vinyle regorge de détails et de nuances qui invitent à l'observation attentive et reflètent le style iconique d'Elbo. En collaborant avec GZ1, Elbo explore un nouveau mode d'expression créative, en résonance avec la nature tactile et ludique du Street Pop Art et du graffiti. Chaque « Otto Dino » est une expression tangible de l'art d'Elbo, offrant à l'objet de collection le même niveau de savoir-faire et d'intégrité artistique que l'on attend de ses fresques. La numérotation manuelle de chaque boîte ajoute une touche personnelle, rappelant les signatures du street art, et renforce le statut d'œuvre d'art en édition limitée. Cette pratique valorise chaque pièce et crée un lien direct entre l'artiste et le collectionneur, un aspect précieux dans le monde des objets de collection d'art. La tendance croissante des Art Toys dans la culture pop urbaine L'émergence de jouets d'art comme « Otto Dino », devenu un phénomène majeur de la culture pop urbaine, témoigne de l'évolution des modes de consommation et d'appréciation de l'art. Ces objets de collection permettent aux artistes d'élargir leur audience et d'explorer de nouvelles voies artistiques, tout en interagissant avec une communauté de collectionneurs qui valorisent le lien entre art et jeu. Le caractère limité de ces jouets crée un sentiment d'urgence et d'exclusivité, qualités traditionnellement associées à l'acquisition d'œuvres d'art. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, les jouets d'art symbolisent la démocratisation de l'accès à l'art. Des pièces comme « Otto Dino » offrent une expérience artistique plus personnelle et interactive, abolissant les frontières entre l'artiste et le public. Elles célèbrent la fusion du plaisir esthétique et de l'attrait pour la collection, incarnant l'essence même des mouvements du street art et du pop art qui ont toujours cherché à intégrer l'art au quotidien. Impact et héritage d'Otto Dino dans le domaine des objets de collection d'art moderne « Otto Dino » témoigne du potentiel des collaborations entre artistes tels que Max Elbo et GZ1 pour repousser les limites de l'art de collection. L'impact de telles œuvres est considérable, influençant non seulement le marché des art toys, mais aussi la perception du street art et du pop art. L'héritage d'« Otto Dino » se mesurera à sa valeur esthétique, à son potentiel de collection et à sa capacité à inspirer de futures collaborations et innovations au sein de la communauté du street art, du pop art et du graffiti. Le succès d'« Otto Dino » et sa contribution à la scène des objets de collection d'art moderne réaffirment l'importance de l'accessibilité et de l'interactivité dans l'art contemporain. Alors que les collectionneurs continuent de rechercher des pièces uniques et significatives, le rôle des art toys dans le paysage artistique ne fera que croître, avec des artistes comme Max Elbo et GZ1 à l'avant-garde de cette intersection dynamique entre art, collection et commentaire culturel. « Otto Dino » n'est pas qu'un simple objet de désir pour les collectionneurs ; C'est un élément de monnaie culturelle, un symbole de l'impact à la fois ludique et profond du street art et du pop art modernes.

    $712.00

  • Holiday Japan- Black Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday Japan - Jouet d'art noir de Kaws - Brian Donnelly

    Holiday Japan - Figurine de collection en vinyle noir en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti Kaws et Brian Donnelly. Sculpture artistique en vinyle noir peint, édition limitée 2019, inspirée des fêtes de fin d'année au Japon. Dimensions : 9 x 4 x 3,5 pouces (23 x 10 x 9 cm). Estampillée au dos. Éditeur : AllRightsReserved, Hong Kong. État quasi neuf. Emballage d'origine. Kaws - Brian Donnelly Street Pop Art & Graffiti Holiday Japan - Noir KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est une figure emblématique du street art et de l'art commercial. Ses œuvres se caractérisent souvent par une forte présence graphique, des couleurs vives et de larges aplats de peinture rappelant la publicité et le graffiti traditionnel. L'édition limitée Holiday Japan Black est une pièce remarquable qui incarne l'essence même de la démarche artistique de KAWS. Avec ses yeux barrés distinctifs et ses formes exagérées, cette sculpture fusionne la spontanéité du street art et le raffinement des objets d'art de collection. Le marché des figurines d'art de collection a connu une forte croissance ces dernières années, et des pièces comme l'édition limitée Holiday Japan Black de KAWS, alias Brian Donnelly, sont devenues très recherchées. Cette œuvre est un exemple parfait de street art et de graffiti, reflétant le style unique de l'artiste et l'esprit du mouvement culturel. Cette sculpture en vinyle célèbre le street art et le graffiti contemporains, illustrant comment ce genre peut harmonieusement mêler imagerie ludique et critique artistique pointue. Avec son élégant vinyle coulé peint en noir, cette œuvre aux dimensions compactes de 23 x 10 x 9 cm (9 x 4 x 3,5 pouces) est une pièce de choix pour les collectionneurs d'art et les amateurs de street art. L'esthétique de l'édition limitée Holiday Japan Black rend hommage aux origines de l'artiste dans le graffiti et à son ascension au rang de figure incontournable des collections d'art contemporain. Authenticité et valeur de collection Les collectionneurs d'œuvres de KAWS sont attirés non seulement par leur esthétique, mais aussi par l'authenticité et l'exclusivité de ses pièces. L'édition limitée Holiday Japan Black est estampillée au verso, portant la marque de son créateur et éditeur, AllRightsReserved, basé à Hong Kong. Ce tampon constitue un gage d'authenticité, un aspect crucial pour les collectionneurs attentifs à la provenance et à la légitimité des œuvres qu'ils acquièrent. Le fait que cette œuvre soit conservée en parfait état, ou presque, dans son emballage d'origine, accroît encore sa valeur. Les collectionneurs recherchent souvent des pièces conservées dans un état aussi proche que possible de leur état d'origine, emballage compris. Ce dernier, souvent orné d'œuvres de l'artiste, devient partie intégrante de l'expérience de collection et, dans certains cas, sa valeur est presque égale à celle de l'œuvre qu'il renferme. Impact sur la culture populaire et l'art La popularité de l'édition limitée Holiday Japan Black de KAWS sur le marché des objets de collection témoigne de l'impact culturel du Street Pop Art et du graffiti ces dernières années. Le passage de KAWS, de graffeur tapissant les rues de New York à figure reconnue du monde de l'art, illustre l'évolution des frontières entre art « noble » et art « populaire ». Son œuvre remet en question les distinctions traditionnelles et suggère que l'art peut être accessible tout en conservant un haut niveau de maîtrise technique et une grande profondeur conceptuelle. L'édition limitée Holiday Japan Black, comme d'autres œuvres de KAWS, met souvent en scène des personnages et des motifs qui trouvent un écho auprès d'un large public, abolissant le fossé entre culture populaire et beaux-arts. Cette accessibilité a permis au Street Pop Art et au graffiti de fidéliser un public qui dépasse le cadre du marché de l'art traditionnel et touche à la mode, à la musique et au design. La figurine Holiday Japan Black de KAWS est une pièce maîtresse de son œuvre et une représentation significative du Street Pop Art et du graffiti contemporains. Elle représente bien plus qu'un simple objet de collection : un véritable artefact culturel qui incarne l'interaction dynamique entre la culture urbaine et le monde de l'art contemporain. Sa popularité et la forte demande des collectionneurs témoignent de l'intérêt croissant porté à des formes d'art autrefois marginalisées, marquant une évolution passionnante dans la perception et l'évaluation des œuvres inspirées par le street art.

    $1,001.00

  • Lady Shiva Original Marker Drawing by Lady Pink

    Lady Pink Dessin au marqueur original de Lady Shiva par Lady Pink

    Œuvre originale unique de Lady Shiva, technique mixte (peinture et marqueurs), réalisée sur papier d'art artisanal à bords frangés par la célèbre artiste de graffiti de rue Lady Pink. Illustration originale signée et datée de 2019, réalisée aux marqueurs de peinture sur papier frangé fait main. Format : 6 x 18 pouces. Lady Shiva de Lady Pink : La mythologie rencontre la résistance dans le pop art urbain « Lady Shiva », une œuvre de Lady Pink créée en 2019 à l'aide de techniques mixtes et de marqueurs sur papier d'art artisanal à la texture irrégulière, fusionne la mythologie aztèque avec le symbolisme du graffiti et la résistance sociale. Mesurant 15 x 45 cm, cette pièce unique illustre son engagement constant pour l'émancipation féminine et la réappropriation culturelle à travers le langage du Street Pop Art et du graffiti. La figure centrale est une femme vibrante, quasi divine, dotée de six bras, ornée de crânes, de symboles de paix et de marques faciales audacieuses. Elle tient des bombes de peinture et des chaînes, une référence directe aux outils et aux luttes du mouvement graffiti. La composition mêle iconographie traditionnelle et énergie cartoonesque, puisant son inspiration dans l'art mésoaméricain et la rébellion visuelle contemporaine. La figure de la déesse centrale fait référence à la divinité hindoue Shiva, puissant symbole de destruction et de transformation, ici réinterprétée à travers le prisme de la culture urbaine. Son expression est féroce, provocante et jubilatoire. Elle est entourée de serpents, d'oiseaux et de symboles ornementaux dessinés dans une palette de roses, de violets et de verts saturés – un choix esthétique qui reflète l'histoire de Lady Pink, qui a défié les récits dominés par les hommes dans le graffiti en s'appropriant son espace avec des couleurs et des formes assumées. Allégorie visuelle du pouvoir, de la culture et de la résistance Le récit se déploie avec des contrastes saisissants et un symbolisme riche. D'un côté, un policier grotesque au visage de porc, menotté à la déesse, serre une bombe de peinture comme s'il l'avait confisquée ou qu'il était incompris. De l'autre, des figures mythiques – parées de colliers de crânes et de serpents – se rallient à la cause de la déesse. Le design des personnages est ludique, mais le message est sans équivoque. Lady Pink utilise l'humour et la caricature pour exposer les cycles de surveillance, d'effacement culturel et de contrôle systémique. Les chaînes et les poings serrés transforment l'œuvre en une allégorie de l'émancipation – où l'art, l'identité et l'héritage deviennent des instruments de résistance. Il ne s'agit pas d'une représentation passive de la rébellion – elle est active, dynamique et festive. La déesse manie le graffiti comme une arme de réinvention. Ses yeux, ourlés d'épais cils, laissent couler des larmes stylisées qui évoquent à la fois la tristesse et la force. Son sourire, aux dents acérées, interpelle le spectateur. Cette hybridité émotionnelle – la férocité mêlée à la joie – est au cœur du style de Lady Pink. Elle construit une mythologie visuelle où mémoire culturelle et rébellion contemporaine se rencontrent au carrefour du genre, de l'histoire et de la peinture. L'iconographie du graffiti repensée à travers une vision féministe Lady Pink, née Sandra Fabara en Équateur et ayant grandi à New York, est une figure pionnière du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre fusionne avec constance l'énergie de la rue et des récits personnels et politiques, notamment d'un point de vue féministe. « Lady Shiva » témoigne de son rôle dans la transformation du graffiti en un espace d'inclusion et de critique culturelle. Plutôt que d'adhérer aux conventions hyper-masculines du tag et du bombing, elle intègre des motifs anciens, des illustrations de personnages et du symbolisme pour livrer un commentaire social plus profond. Dans « Lady Shiva », l'association du papier fait main, des traits épais de marqueur et du sujet mythologique s'accorde avec la nature tactile et éphémère du graffiti. Les bords non polis, les textures de pinceau visibles et les aplats de couleurs vives évoquent l'immédiateté des murs de la rue et des carnets de croquis. Cette physicalité renvoie aux racines du médium : accessible, brut et profondément personnel. L'œuvre refuse le lisse au profit de la présence, conférant à la déesse une qualité brute et vivante. À travers Lady Shiva, Lady Pink ne se contente pas de créer une déesse ; elle forge une arme narrative. L’œuvre se mue en une déclaration murale miniature, tissant un lien entre puissance spirituelle, art ancestral et résistance vécue par les femmes artistes qui revendiquent l’espace public. C’est un sortilège visuel lancé à la bombe et au marqueur, invoquant la transformation dans le langage du Street Pop Art et du graffiti.

    $1,750.00

  • Gris Blotter Paper Archival Print by El Pez

    El Pez Impression d'archives sur papier gris buvard par El Pez

    Papier buvard Gris, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par Pez, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Trip Benzos Blotter Paper Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Papier buvard Trip Benzos, impression d'archives par Ben Frost

    Tirage d'art sur papier buvard Trip Benzos, par Ben Frost, édition limitée, impression pigmentaire d'art sur papier buvard perforé. Édition limitée signée et numérotée 2025 de tirage pigmentaire d'archives à déterminer sur papier buvard perforé. Format : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2025. Les éditions limitées sur buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Trip Benzos par Ben Frost : L’iconographie du jeu vidéo rencontre le pop art urbain et le graffiti « Trip Benzos », une estampe sur papier buvard en édition limitée (2025) de l'artiste australien Ben Frost, capture la collision saisissante entre culture nostalgique et critique pharmaceutique contemporaine, à travers le prisme du street art, du pop art et du graffiti. Présentée sous la forme d'un tirage pigmentaire d'archive de 19 x 19 cm sur papier buvard perforé à la main par Zane Kesey, cette œuvre est une réinterprétation psychédélique d'un personnage de jeu vidéo familier, métamorphosé en un avatar anxieux et souriant de l'intoxication médicamenteuse. L'exubérance déformée de l'expression et la palette audacieuse reflètent l'interrogation caractéristique de Frost sur les médias, la médecine et les états mentaux. Satire pharmaceutique et subversion pop Frost est mondialement reconnu pour sa capacité à détourner les icônes du divertissement commercial en une critique sociale incisive. Dans Trip Benzos, il s'approprie une mascotte de jeu vidéo emblématique et la revêt de son costume de raton laveur, cette fois-ci sous l'emprise de l'hyperréalité. Avec ses yeux aux couleurs de l'arc-en-ciel tourbillonnantes et ses membres hypertrophiés, la figure devient une métaphore des euphories artificielles et de l'évasion alimentée par les dessins animés, propres à la vie moderne. Le mot BENZOS, inscrit en lettres capitales au-dessus, ancre le regard du spectateur dans le thème pharmacologique. À l'instar de l'ensemble de son œuvre, Frost interroge ici l'éthique de la société de consommation et la frontière ténue entre divertissement et sédation. Culture visuelle sur buvard L'utilisation de buvards perforés est essentielle à la portée conceptuelle de l'œuvre. Ce support, traditionnellement associé à la distribution de LSD, est ici réapproprié comme un format d'art à part entière. L'exécution de Frost est précise, colorée et empreinte d'ironie. La vivacité hallucinogène de l'estampe et le style graphique épuré confèrent à l'image une intensité comique palpable. Les nuages ​​et les champs verdoyants forment un arrière-plan apaisant qui contraste fortement avec le titre de l'estampe, invitant le spectateur à concilier innocence et euphorie artificielle. Le support devient plus qu'une simple surface : il devient une réflexion sur la perception altérée, le marketing et l'identité. Ben Frost et le récit urbain contemporain Ben Frost, artiste basé à Sydney, s'est forgé une renommée internationale grâce à des œuvres mêlant iconographie d'entreprise, satire pop et esthétique graffiti. Son travail s'exprime souvent dans l'espace public, les galeries, et désormais sur des supports insolites comme le papier buvard, créant un dialogue entre légalité urbaine, beaux-arts et critique sociale. « Trip Benzos » prolonge l'intérêt de Frost pour la dépendance aux médicaments et la caricature de la santé mentale. C'est un instantané d'une culture imbuvable, accro au divertissement et aux médicaments qui la poussent au sourire. Cette édition limitée porte la voix de la scène underground tout en utilisant les outils du marketing de masse, une formule qui définit la puissance et la force de provocation du street art et du graffiti.

    $550.00

  • Baby Face AP Silkscreen Print by Joe King

    Joe King Baby Face AP Sérigraphie par Joe King

    Impression sérigraphique artisanale en édition limitée « Baby Face » 6 couleurs sur papier kraft moucheté français, par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Épreuve d'artiste AP

    $146.00

  • Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 Silkscreen Print by Invader

    Invader Sérigraphie camouflage rose et jaune taille M-2C-M1 par Invader

    Sérigraphie camouflage rose et jaune moyen M-2C-M1 par Invader, tirée à la main sur papier d'art en coton satiné Somerset, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Sérigraphie de l'œuvre « Space Invaders » stylisée en rose et jaune, format 28,35 x 24,02 pouces (72 x 61 cm). NVDR3-6 Sérigraphie Invader's Camo Rose et Jaune Taille Moyenne M-2C-M1 La sérigraphie Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 d'Invader est un exemple audacieux de street art pop et de graffiti, fusionnant nostalgie numérique et esthétique contemporaine. Sortie en 2024 en édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, cette œuvre puise son inspiration dans la fascination de longue date de l'artiste français pour le rétrogaming, le pixel art et les installations artistiques alternatives. Imprimée sur papier d'art Somerset Satin Cotton de qualité supérieure selon la technique artisanale de la sérigraphie, cette édition mesure 72 x 61 cm, offrant aux collectionneurs une composition vibrante et stylisée. Le pouvoir visuel de la couleur et de la pixellisation Réalisée dans un contraste saisissant de rose fluo et de jaune acide, la sérigraphie M-2C-M1 condense l'iconographie du projet mondial Space Invaders d'Invader en une tapisserie numérique camouflée. Au premier abord, la composition peut sembler un assemblage désordonné de blocs de pixels, mais un examen plus attentif révèle les formes caractéristiques d'un extraterrestre 8 bits enfouies dans le chaos. Les couleurs sont délibérément choisies pour créer une dissonance visuelle, instaurant une expérience optique pulsante qui évoque à la fois les motifs de camouflage et l'esthétique des bugs d'affichage. Cette dualité s'inscrit dans le propos récurrent d'Invader sur la visibilité, la surveillance et l'anonymat – thèmes centraux de ses interventions artistiques urbaines. Superposition conceptuelle et fondements du street art Pionnier des interventions urbaines à l'échelle mondiale, Invader – né en France sous le nom de Franck Slama – a disséminé des milliers de mosaïques, les « Space Invaders », dans les villes du monde entier depuis les années 1990. Si ces œuvres sont souvent exposées au niveau de la rue et donc sujettes aux intempéries ou à leur retrait, des estampes comme « Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 » garantissent leur pérennité et leur conservation digne d'un musée. La sérigraphie préserve l'esprit DIY (Do It Yourself) de la pratique artistique originelle de l'artiste. La géométrie de cette pièce évoque son approche analogique de la mosaïque, tout en soulignant la répétition systématique et le codage qui caractérisent une grande partie de sa production, à la croisée du numérique et du physique. Le titre de l'œuvre, « M-2C-M1 », qui rappelle un système de codage, fait allusion à son système de classification pour organiser et archiver ses installations internationales, ajoutant une dimension archivistique à l'expérience esthétique. Positionnement au sein de l'art urbain pop et graffiti L'œuvre d'Invader, dont cette estampe, occupe une place incontournable dans l'évolution du street art et du graffiti. Il fusionne la dimension éphémère et subversive du graffiti avec la précision pixel-perfect du design numérique. Contrairement au graffiti traditionnel, ancré dans les lettres et les tags, Invader intègre la culture du jeu vidéo et la critique technologique au récit urbain. En abstrait son extraterrestre à travers des formes de camouflage et de glitch, il brouille les frontières entre résistance et assimilation – une métaphore esthétique de la manière dont l'art subversif peut à la fois infiltrer et s'adapter aux espaces institutionnels. Le résultat n'est pas seulement une sérigraphie de collection, mais une réflexion dynamique sur la culture visuelle moderne, la surveillance et le rôle du jeu dans l'espace public. Cette édition offre non seulement un aperçu de l'évolution constante d'Invader en tant qu'artiste contemporain, mais aussi une occasion rare pour les collectionneurs d'acquérir une œuvre qui traduit l'énergie du street art en un objet raffiné et tactile.

    $5,700.00

  • Separated- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Séparé - Gris Fine Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Separated - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Kaws. 2021 Separated (Gris) Vinyle 7 87/100 × 6 3/10 × 7 9/100 po 20 × 16 × 18 cm Présenté avec boîte KAWS et l'ascension du pop art urbain La figurine en vinyle « Separated » de KAWS est une œuvre remarquable qui témoigne de la fusion entre l'esthétique du street art et le marché des objets de collection. KAWS, initialement connu pour son approche provocatrice du street art, consistant à détourner les publicités dans les abribus et les cabines téléphoniques à l'aide de ses personnages emblématiques, est devenu une figure majeure de l'art contemporain. Son œuvre met souvent en scène des personnages immédiatement reconnaissables et très recherchés par les collectionneurs comme par le grand public. L'artiste connu sous le nom de KAWS, de son vrai nom Brian Donnelly, est diplômé de la School of Visual Arts de New York. Il a débuté comme graffeur dans les rues de Jersey City et s'est rapidement fait connaître pour ses adaptations provocatrices et humoristiques de publicités populaires. Au fil du temps, l'œuvre de KAWS a évolué des fresques à la bombe aux sculptures monumentales et aux figurines de collection, créant ainsi un pont entre le monde du graffiti underground et l'univers élitiste des galeries d'art. Les contributions de KAWS au monde de l'art ont été importantes dans la fusion du commerce et de la culture urbaine, reflétant un mélange unique appelé « Street Pop Art ». La signification de « séparés » L'objet de collection « Separated », sorti en 2021, poursuit l'exploration des émotions et de l'isolement menée par KAWS. Il met en scène l'un de ses personnages principaux dans une pose suggérant la contemplation ou la tristesse, incarnant la solitude et la séparation qui imprègnent la société moderne. Le personnage est représenté en niveaux de gris monochromes, un choix qui renforce la mélancolie de l'œuvre. Avec cette création, KAWS commercialise un produit tout en exprimant des sentiments contemporains, une démarche qui a toujours été au cœur de l'art graffiti. Les dimensions de « Separated » sont de 20 × 16 × 18 cm (environ), et la figurine est souvent exposée avec sa boîte, elle-même ornée d'une œuvre de KAWS, faisant de l'emballage une partie intégrante de l'œuvre. L'article était commercialisé comme une édition ouverte, ce qui signifie qu'au lieu d'être produit en quantité limitée, il était fabriqué pour répondre à la demande, rendant ainsi l'art de KAWS plus accessible à un public plus large. Collectionnabilité et impact sur la culture populaire L'attrait des œuvres de KAWS pour les collectionneurs réside non seulement dans l'esthétique de ses créations, mais aussi dans leur résonance avec les thèmes contemporains du lien et de la rupture. Ainsi, des figurines KAWS comme « Separated » s'imposent comme des œuvres d'art et des artefacts culturels qui incarnent l'esprit d'une époque. Cette pièce s'inscrit dans un mouvement plus large où le street art, autrefois marginal, occupe désormais une place centrale dans la culture populaire, porteur souvent d'un commentaire social percutant. Les figurines en vinyle de KAWS sont devenues des objets de collection très prisés, certaines éditions étant épuisées en quelques minutes seulement. Leur valeur s'accroît avec le temps, faisant d'elles non seulement des objets d'art à exposer, mais aussi un investissement. Cette tendance a contribué à rehausser le statut des jouets et du street art, renforçant leur reconnaissance en tant que formes d'art à part entière. KAWS au Panthéon artistique Dans le monde de l'art, KAWS occupe une place unique, son œuvre se situant à la croisée des chemins entre art commercial et beaux-arts. Son attrait interculturel est manifeste dans ses collaborations avec de grandes marques, des musiciens et des maisons de couture, qui ont contribué à diffuser son travail bien au-delà des espaces artistiques traditionnels. Il conserve néanmoins une forte présence dans le milieu artistique, avec des expositions dans les plus grands musées et galeries du monde. La figurine « Separated », en particulier, illustre la capacité de KAWS à communiquer des états émotionnels complexes à travers des formes et des gestes simplifiés. L'œuvre reflète l'esprit du temps, abordant les thèmes de l'isolement et de la vulnérabilité, universels dans l'expérience humaine. Cette universalité, combinée à une esthétique singulière, a permis à KAWS de transcender le monde du graffiti et du street art pour devenir un artiste de renommée internationale. « Separated » de KAWS est une figurine en vinyle qui représente bien plus qu'un simple objet physique ; elle se dresse comme un symbole culturel de son époque, un commentaire sur la condition humaine et un objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs d'art. Sa sortie a encore renforcé la position de KAWS en tant qu'artiste qui navigue avec aisance entre différentes sphères artistiques, influençant profondément chacune d'elles.

    $1,001.00

  • Lil Creep #15 Drawing - Sprayed Paint Art Collection

    Burrito Breath Lil Creep # 15 Dessin au crayon de couleur original par Burrito Breath

    Lil Creep #15 Dessin original aux crayons de couleur réalisé à la main sur papier beaux-arts par l'artiste de street art graffiti moderne Burrito Breath. Dessin original aux crayons de couleur signé Lil Creep #15 par Burrito Breath (2015)

    $256.00

  • Chateau André Pink Letterpress Print by Mr André Saraiva

    Mr André Saraiva Estampe typographique Château André Pink AP par M. André Saraiva

    Épreuve d'artiste (AP) imprimée en typographie rose « Chateau André » par M. André Saraiva, édition limitée 1 couleur sur papier d'art Neenah Classic Crest blanc naturel 100#, style graffiti, street art et pop. Épreuve d'artiste AP 2023, signée et numérotée, édition limitée à 100 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression typographique M. André Saraiva Château André Rose Typographie AP Épreuve d'artiste 2023 L'épreuve d'artiste « Château André Pink » 2023, signée André Saraiva, est une œuvre à la fois ludique, élégante et emblématique de son approche unique du street art, du pop art et du graffiti. Tirée en typographie monochrome sur papier d'art Neenah Classic Crest Natural White 100#, cette édition de 40,6 x 50,8 cm (16 x 20 pouces) allie le raffinement de la gravure traditionnelle à la spontanéité et au charme du style graffiti d'André. Signée, estampillée « Épreuve d'artiste » et faisant partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, cette estampe bénéficie de la grande valeur des épreuves d'artiste dans le monde de l'estampe. Langage visuel et motifs iconiques Entièrement imprimée à l'encre rose tendre, l'œuvre met en scène Mr. A, le personnage de graffiti mondialement connu d'André Saraiva, dansant joyeusement parmi des bouteilles, des blocs de construction et des étoiles tourbillonnantes. Ses yeux barrés, son large sourire et son corps triangulaire longiligne capturent l'esprit espiègle qui caractérise le personnage depuis ses premières apparitions sur les murs parisiens dans les années 1990. Dans cette composition, Mr. A semble célébrer avec une insouciance totale, entouré d'objets fantaisistes évoquant la vie nocturne, le jeu et la créativité artistique. Les lignes libres et gestuelles et les formes simples témoignent du talent d'André pour transformer des formes minimales en une narration expressive, restant fidèle à ses racines graffiti tout en les sublimant grâce à l'estampe d'art. Château Marmont et contexte culturel L'imprimé est superposé à l'emblématique papier à en-tête du Château Marmont, un clin d'œil à ce légendaire hôtel de Los Angeles, profondément ancré dans l'histoire créative d'Hollywood. Depuis son ouverture en 1929, le Château Marmont est un refuge pour acteurs, stars du rock, écrivains et artistes, devenant synonyme de liberté artistique, de secret et de glamour. La signature d'André, qui barre le nom Marmont avec malice, crée une appropriation humoristique, suggérant que son univers de graffiti parisien a temporairement investi l'espace mythique d'Hollywood. Ce jeu de mots met en lumière la portée mondiale du street art et la fluidité entre culture du luxe et créativité underground. Présence Artistique de M. André Saraiva Né en 1971 et ayant grandi à Paris, André Saraiva est une figure incontournable de la culture graffiti internationale depuis des décennies. Son personnage récurrent, Mr. A, a orné les murs des villes d'Europe, des États-Unis et d'Asie, devenant un symbole d'irrévérence, d'optimisme et d'esprit d'aventure artistique. L'œuvre de Saraiva transcende les frontières entre art urbain, vie nocturne, mode et beaux-arts. L'épreuve d'artiste « Château André Pink AP » illustre parfaitement son talent pour fusionner charme, humour et raffinement esthétique, créant une estampe à la fois spontanée et luxueuse. Intégrée à son corpus d'œuvres de Street Pop Art et de graffiti en constante expansion, cette épreuve d'artiste témoigne avec éclat de l'influence durable d'André et de son don unique pour insuffler joie et élégance au monde de l'art urbain contemporain.

    $275.00

  • Forlorn Unicorn Rainbow Art Toy by Ron English

    Ron English- POPaganda Licorne Arc-en-ciel Perdue - Jouet d'Art par Ron English - POPaganda

    Licorne solitaire - Figurine de collection en vinyle édition limitée arc-en-ciel, œuvre d'art de l'artiste de la culture pop Ron English - POPaganda. 2021 6,5" Neuf dans sa boîte Figurine en vinyle « Forlorn Unicron » de Ron English (POPoganda). Édition originale bleue avec détails roses. Figurine en vinyle « Forlorn Unicron » édition originale bleue (16,5 cm).

    $144.00

  • A Falcaroo Named Knievel Giclee Print by Brett Crawford

    Brett Crawford Un fauconneau nommé Knievel, reproduction giclée par Brett Crawford

    Un Falcaroo nommé Knievel, estampe giclée de Brett Crawford, œuvre en édition limitée sur papier d'art Somerset Fine Art, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, 2018. Dimensions de l'œuvre : 22x22. Un fauconneau nommé Knievel par Brett Crawford – Un élan fantastique dans l'art urbain pop et le graffiti « Un Faucon Nommé Knievel » est une estampe giclée en édition limitée, créée en 2018 par l'artiste américain Brett Crawford. Imprimée sur papier d'art Somerset et mesurant 56 x 56 cm, l'œuvre a été éditée à 50 exemplaires signés et numérotés. Connu pour ses hybrides animaux surréalistes et sa satire ludique, Crawford nous offre ici une œuvre qui mêle fantaisie, références à l'Amérique et humour symbolique à travers une imagerie hyper-détaillée. La figure centrale est un kangourou aux ailes délicatement emplumées, coiffé d'un casque brillant rouge, blanc et bleu étoilé. Perché avec assurance sur le casque, un petit oiseau orné d'une coiffe assortie. Cette créature – mi-faucon, mi-kangourou, mi-aventurier – captive le regard par son anatomie singulière et son intensité subtile. Le fond bleu profond dégradé amplifie l'atmosphère onirique, tandis que la texture lisse de la composition, réalisée à l'aérographe, contraste avec la netteté du rendu de la fourrure et des reflets du verre, créant une tension à la fois raffinée et sauvage. Êtres hybrides et satire symbolique dans l'univers narratif de Crawford L'œuvre de Brett Crawford, « A Falcaroo Named Knievel », illustre sa capacité à tisser la logique en une absurdité poétique. La fusion du kangourou et de l'oiseau, enveloppée dans un nom faisant référence à la légende américaine des cascades, Evel Knievel, enrichit l'espace visuel de multiples significations. Cette créature hybride est à la fois humoristique, héroïque et étrange ; elle représente le risque, l'ambition et le sens du spectacle à l'américaine. Le falcaroo est immobile, mais son casque aérodynamique et ses ailes suggèrent une aptitude à décoller ou à bondir. La juxtaposition d'un symbolisme de haute performance et d'un surréalisme subtil s'inscrit dans la démarche artistique de Crawford, qui s'inscrit dans le courant du street art et du graffiti, où icônes et créatures sont réinventées comme métaphores de l'identité, de l'ambition et de la mythologie culturelle. Exécution technique et pouvoir du papier et de l'encre Imprimée en impression giclée haute résolution, cette œuvre restitue fidèlement les textures et les dégradés de couleurs originaux de Crawford. Le papier beaux-arts Somerset sublime les détails, préservant la profondeur des ombres et la netteté des lumières caractéristiques du style visuel de Crawford. Le corps arrondi du falcaroo est recouvert de fines couches d'ombres et de demi-teintes, conférant à la créature un réalisme saisissant. La surface brillante du casque est rendue avec une distorsion lumineuse parfaite, rappelant la précision des finitions des fresques de graffiti, tout en offrant la permanence des supports beaux-arts. Cette estampe est un exemple parfait de la manière dont le street art et le graffiti contemporains peuvent s'affranchir des murs : conçue pour les collectionneurs, elle n'en perd ni son énergie ni son humour. Mémoire culturelle, mutation et rébellion ludique Le choix de Brett Crawford de fusionner l'hybridité animale avec le symbolisme pop américain illustre parfaitement sa démarche. « Un falcaroo nommé Knievel » n'est pas qu'une simple plaisanterie visuelle : c'est une sculpture qui évoque les cascades télévisées, l'imagination débordante et l'héroïsme exacerbé. Elle rend hommage à la confiance téméraire d'Evel Knievel, tout en reconnaissant avec malice l'absurdité de telles créations mythiques. En plaçant un petit oiseau au sommet de cette créature déjà surréaliste, Crawford rappelle aux spectateurs que les notions d'échelle, de leadership et de bravoure sont souvent bouleversées. Le falcaroo ne sautera peut-être jamais, mais il porte en lui l'iconographie du mouvement et de la rébellion. S'inscrivant dans la tradition du street art et du graffiti, l'œuvre célèbre l'individualité par l'étrangeté, le respect par la moquerie et l'immobilité par l'énergie potentielle. Crawford continue d'inventer un univers visuel où tout peut devenir symbole et où l'humour est omniprésent.

    $850.00

  • Release Original Oil Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Libérez la peinture à l'huile originale de Naoto Hattori

    Publiez une peinture à l'huile originale sur panneau, richement encadrée, de l'artiste surréaliste Naoto Hattori. 2011. Signée et datée au verso. Peinture à l'huile originale et unique. Encadrée. Dimensions du cadre : 9,5 x 13,75 pouces (24 x 35 cm). Dimensions de l'image : 3 x 3 pouces (7,6 x 7,6 cm). Cadre sur mesure orné de dorures, réalisé par l'artiste. Peinture à l'huile originale de Naoto Hattori.

    $3,259.00

  • Caught Fire Yellow Pink B-Side Silkscreen Print by Faile

    Faile Inside Out en rouge scintillant / Jerry B-Side

    Achetez Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side HPM 2-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print With Acrylic, Silkscreen Ink and Spraypaint⁠ on 310 gsm Coventry Rag (Deckle Edge) by Faile Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Une nouvelle petite édition peinte à la main du studio. Celui-ci avec l'image "Inside Out". Une édition studio classique, peinte et imprimée à la main, chacune avec ses propres touches. Ce papier est lourd, travaillé en profondeur et taché. Inside Out in Shimmering Red / Jerry B-Side 38 x 25 Édition variée peinte à la main de 24 Acrylique et encre sérigraphique sur papier d'archive Estampillé, gaufré et signé Faile 1986

    $6,303.00

  • Untitled from Blame Game- #8 Hand on Eye - Sprayed Paint Art Collection

    Kaws- Brian Donnelly Sans titre de Blame Game #8 Hand on Eye Sérigraphie par Kaws- Brian Donnelly

    Sans titre de Blame Game - #8 Main sur l'œil - Sérigraphie 11 couleurs tirée à la main sur papier Saunders Waterford Hi-White par l'artiste Kaws - Brian Donnelly Street Art - Œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 23 x 35 pouces (88,9 x 58,4 cm). Encadrée avec un grand cadre et un passe-partout sur mesure. KAWS (né en 1974) Sans titre, extrait de Blame Game, 2014. Sérigraphie en couleurs sur papier Saunders Waterford Hi-White. 35 x 23 pouces (88,9 x 58,4 cm) (feuille). Édition limitée à 100 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon sur le bord inférieur. Publiée par Pace Prints, New York. « Sans titre de Blame Game - #8 Main sur l'œil » de KAWS : un symbole du pop art urbain Dans l'univers foisonnant et diversifié du street art, KAWS, pseudonyme de Brian Donnelly, est un nom synonyme d'innovation et de pertinence culturelle. Son œuvre « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye » illustre parfaitement son talent, qui fusionne graffiti, pop art et imagerie commerciale. Cette sérigraphie artisanale en 11 couleurs, imprimée sur papier Saunders Waterford Hi-White, fait partie d'une édition limitée sortie en 2014. Chaque exemplaire de cette série exclusive, limitée à 100 exemplaires signés et numérotés, est une pièce de collection très recherchée. Ses dimensions (89 x 58 cm) offrent une expérience visuelle immersive, sublimée par un imposant cadre et un passe-partout sur mesure qui accentuent son impact visuel saisissant. Le style caractéristique de KAWS se manifeste dans le jeu des couleurs et l'imagerie iconique qui est devenue sa signature, notamment les yeux barrés, symbole puissant de l'art contemporain. Cette imagerie n'est pas seulement une marque de fabrique de son travail ; elle porte un regard plus profond sur la société, l'identité et l'expérience émotionnelle. Technique et commentaire culturel dans l'art de KAWS La maîtrise technique de KAWS est pleinement mise en valeur dans « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye », où la précision de la sérigraphie souligne son souci du détail. Le format 11 couleurs révèle une superposition complexe qui confère de la profondeur à l'image, chaque teinte étant choisie pour contribuer à la narration globale de l'œuvre. L'utilisation du papier Saunders Waterford Hi-White est un choix délibéré qui garantit l'éclat des couleurs et la longévité de l'impression, des considérations qui reflètent le dévouement de l'artiste à son art. Plus que de simples œuvres visuellement saisissantes, les créations de KAWS véhiculent souvent un commentaire culturel profond. Les thèmes récurrents de ses œuvres reflètent souvent la saturation de la vie contemporaine par les médias et les images, offrant une critique de notre consommation et de notre interaction avec les stimuli visuels. Ses œuvres font le lien entre l'art savant et la culture populaire, affirmant des positions fortes qui trouvent un écho auprès d'un large public et assurant sa place de figure incontournable de l'évolution du street art. KAWS : Influencer la trajectoire du street art et au-delà L'influence de KAWS sur le monde de l'art dépasse largement le cadre de ses estampes et peintures. Elle imprègne divers secteurs, des collaborations commerciales grand public à la haute couture et au design, repoussant les limites traditionnelles et élargissant le champ du street art. La série « Untitled from Blame Game », et plus particulièrement « #8 Hand on Eye », illustre parfaitement cette fusion, alliant l'esthétique du street art à la finesse des beaux-arts. En signant, numérotant et datant chaque estampe sur le bord inférieur, KAWS personnalise chaque édition publiée par Pace Prints, à New York. Cette touche personnelle, combinée à la disponibilité limitée, renforce l'attrait et la valeur de l'œuvre. Ces éléments ont consolidé la position de KAWS dans le monde de l'art et ont fait de ses œuvres des pièces très recherchées. « Untitled from Blame Game - #8 Hand on Eye » témoigne de la capacité de l'artiste à élever le street art pop à un niveau qui transcende le graffiti traditionnel. Sa production, sa présentation et sa profonde résonance culturelle soulignent le pouvoir transformateur de l'art de KAWS. Alors que le street art continue d'évoluer et d'influencer la culture contemporaine, les œuvres de KAWS, comme celle-ci, demeureront essentielles pour façonner le récit et l'appréciation de cette forme d'art dynamique.

    $29,415.00

  • French Arrogance Silkscreen Print by 123Klan

    123Klan SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $448.00

  • Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Toy Guggimon x SuperPlastic

    Guggimon Bad Bunny Fashion EDC SuperGuggi Art Jouet Guggimon x SuperPlastic

    Bad Bunny - Figurine de collection Fashion EDC SuperGuggi Janky SuperPlastic en vinyle édition limitée, œuvre d'art urbain, par l'artiste Guggimon. Édition limitée à 14 444 exemplaires, fabriquée en 2021, hauteur : 2,44 m

    $256.00

  • Chum 22 Black Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Chum 22 Black Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Chum 22 Black Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2022. Dimensions : 7,7 x 11,6 x 3,5 pouces. Neuve dans sa boîte. Estampillée/imprimée. Pied représentant un ami proche de KAWS, Black Chum, debout, les mains sur les hanches. Par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Neuf dans sa boîte. À la croisée de l'art contemporain et de la rue, l'extraordinaire « Chum 22 Art Toy », imaginée par l'illustre Kaws, alias Brian Donnelly, est une sculpture en vinyle unique, sortie en 2022. Elle met en valeur les détails complexes et les motifs iconiques caractéristiques de l'œuvre de l'artiste. Avec ses couleurs vibrantes et son design inspiré de l'esthétique urbaine, cette pièce impressionnante mesure 19,5 x 29,5 x 8,9 cm, prouvant que l'art peut être à la fois compact et percutant. Issu du street art et du graffiti, Kaws a toujours su transcender les frontières traditionnelles de l'art. Son « Chum 22 Art Toy » ne fait pas exception. Elle incarne l'essence même de son art, à travers la figure de « Chum », un ami proche de l'artiste, posant avec assurance, les mains sur les hanches. Cette posture symbolise un esprit de rébellion, un clin d'œil à l'éthique contre-culturelle prônée par le street art. De plus, le souci du détail est manifeste, notamment dans le pied de la figurine, estampé ou imprimé, témoignant de l'engagement de Kaws envers l'authenticité et l'originalité. Fraîchement sortie de l'atelier et encore dans son emballage d'origine, cette œuvre d'art en édition limitée, déjà épuisée, est une pièce de collection prisée des amateurs. Elle illustre comment le street art, souvent perçu comme éphémère, peut être immortalisé et célébré sous des formes tangibles. À travers de telles créations, Kaws continue de bousculer les idées reçues, incitant la société à reconnaître et à apprécier la valeur artistique inhérente à la culture urbaine.

    $951.00

  • Janky De Slick Onyx SuperKranky SuperPlastic Art Toy by OG Slick

    OG Slick SUPERKRANKY SuperKranky SuperPlastic Art Toy par ARTIST

    Achetez SUPERKRANKY édition limitée Janky Vinyl Art Toy oeuvre de collection par Modern Design Artist x Sket-One. 2022 édition limitée SuperKranky Janky superplastique vinyle Art jouet œuvre taille XXXXX

    $689.00

  • Trippinfrog Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Estampe giclée Trippinfrog par Naoto Hattori

    Trippinfrog, œuvre d'art giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100 % coton, encadrée dans un cadre bronze, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori. 2014 Signée par Naoto Hattori & Édition limitée numérotée à 50 exemplaires. Dimensions de l'œuvre : 6x8 pouces. Dimensions du cadre en bronze : 8x10 pouces. Exploration du monde surréaliste des œuvres de Trippinfrog de Naoto Hattori Le monde de l'art contemporain est en perpétuelle évolution, fusionnant genres et formes pour créer des expressions inédites qui interpellent et ravissent les sens. Dans cette riche mosaïque, Naoto Hattori se distingue comme un artiste de graffiti pop culture dont l'œuvre mêle les éléments fantastiques du surréalisme à l'énergie vibrante et rebelle du street art et du graffiti. Parmi ses créations remarquables figure « Trippinfrog », une estampe giclée en édition limitée qui a captivé le public par la finesse de ses détails, sa composition imaginative et son esthétique saisissante. Plus qu'un simple régal pour les yeux, cette œuvre est une véritable expédition dans une dimension onirique où les lois conventionnelles de la nature et de la physique s'effacent. Lancée en 2014, l'édition limitée « Trippinfrog » témoigne de la maîtrise de son art par Hattori et de son talent pour traduire l'inconscient en une forme tangible. Chacune des cinquante estampes de cette série limitée est signée par Naoto Hattori, une touche personnelle très appréciée des collectionneurs et des amateurs de street art. Le format de l'œuvre, 15 x 20 cm, est modeste, mais son impact visuel est saisissant et invite à une contemplation plus attentive. À l'inverse, le cadre en bronze de 20 x 25 cm met en valeur l'œuvre sans en masquer la complexité. Les tirages en édition limitée sont réalisés sur papier beaux-arts 100 % coton, un choix de matériau qui témoigne de la qualité et de la durabilité de l'œuvre. Ce type de papier est réputé pour sa capacité à restituer les couleurs et les détails, garantissant ainsi la préservation de chaque nuance de la vision d'Hattori. L'utilisation d'un cadre en bronze enrichit davantage l'expérience visuelle, ajoutant une touche classique qui contraste avec le caractère moderne et avant-gardiste de l'œuvre elle-même. Le style emblématique de Naoto Hattori Le style de Naoto Hattori est un mélange unique, à la frontière entre le fantaisiste et le grotesque, une caractéristique de sa vision artistique. « Trippinfrog » en est un parfait exemple : le surréel et le réel s'y entrechoquent dans une danse de couleurs, de formes et de volumes. L'œuvre présente un amalgame d'éléments – yeux, tentacules et formes amorphes – qui s'enroulent autour d'une créature centrale, semblable à une grenouille, semblant se désintégrer et se reconstituer simultanément. Cette imagerie paradoxale est un élément essentiel du street art et du graffiti, où l'inattendu devient la norme et où les spectateurs sont invités à interpréter l'œuvre à leur manière. Les couleurs choisies par Hattori, à la fois terreuses et éthérées, créent un contraste saisissant. L'arrière-plan de « Trippinfrog » évoque un paysage serein, un contraste saisissant avec le chaos que la figure centrale incarne. Cette dualité peut être perçue comme un commentaire sur la nature de l'existence : harmonieuse et chaotique, ordonnée et imprévisible. L'œuvre d'Hattori invite le spectateur à considérer ces dualités non comme des opposés mais comme des compléments. L'impact culturel du street art et du graffiti Des œuvres comme « Trippinfrog » sont des pièces maîtresses du récit du street art et du graffiti, genres qui ont acquis une notoriété et une reconnaissance considérables dans le monde de l'art. Ces formes artistiques puisent leur expression dans l'identité culturelle, le commentaire social et une volonté de s'affranchir des modes de présentation artistique traditionnels. On les retrouve souvent sur les murs, dans les galeries et au sein de collections privées, où elles donnent la parole aux marginalisés et offrent un espace d'expression aux exclus. L'œuvre de Naoto Hattori, et plus particulièrement « Trippinfrog », s'inscrit parfaitement dans ce récit. Elle offre une évasion visuelle et un voyage introspectif à ceux qui la contemplent. Le tirage en édition limitée en fait une pièce exclusive du street art et du graffiti contemporains, un véritable jalon culturel de notre époque. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre d'Hattori n'acquièrent pas seulement une œuvre d'art ; ils préservent un fragment de l'esprit culturel de leur temps. L'œuvre « Trippinfrog » de Naoto Hattori est une pièce captivante qui témoigne du pouvoir novateur et transformateur du street art et du graffiti. Son édition limitée sur papier d'art, la signature de l'artiste et sa présentation dans un cadre en bronze contribuent à son attrait et à son importance. La capacité d'Hattori à mêler le surréalisme à la rue, l'onirisme au concret, place « Trippinfrog » parmi les œuvres marquantes qui continuent de façonner et d'inspirer l'art moderne.

    $220.00

  • Nosferatu Silkscreen Print by Robert Wilson IV

    Robert Wilson IV Sérigraphie Nosferatu par Robert Wilson IV

    Nosferatu Édition Limitée 1 Couleur Tirage Sérigraphique à la Main Phosphorescent sur Papier Beaux-Arts par l'artiste Pop Jacob Borshard. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Nosferatu mesure 18×24 pouces, est phosphorescent, imprimé à la main, et est signé et numéroté dans une édition de 100 exemplaires.

    $159.00

  • Brella Giclee Print by Alex Pardee

    Alex Pardee Brella Giclee Print par Alex Pardee

    Brella Pop Street Artwork, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste moderne de graffiti urbain Alex Pardee. Tirage giclée signé sur papier d'archivage, 43 x 56 cm (17 x 22 pouces), édition limitée à 50 exemplaires numérotés et signés. Édition de 50 exemplaires.

    $214.00

  • Its a Nightmare Charlie Freddy Krueger Giclee Print by Raid71

    Raid71 C'est un cauchemar Charlie Freddy Krueger Giclee Print par Raid71

    C'est un cauchemar Charlie - Freddy Krueger - Impression giclée en édition limitée sur papier d'art par l'artiste de graffiti de la culture pop Raid71. Sally et Charlie Brown déguisés pour Halloween, Winnie l'Ourson et des fleurs. Impression giclée 12,7 x 12,7 cm, signée et numérotée. « C'est un cauchemar, Charlie ! » - Impression giclée de l'œuvre « Freddy Krueger » par Raid71 – Art urbain pop et graffiti Raid71 mêle avec brio nostalgie et horreur dans « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger », une édition limitée de tirage giclée qui transforme un dessin animé culte de notre enfance en une réinterprétation surréaliste et d'un humour noir. Proposée en édition signée et numérotée, cette estampe d'art de 12,7 x 12,7 cm juxtapose avec subtilité innocence et peur, réinterprétant les personnages attachants de Peanuts avec une touche sinistre, fusionnant culture pop et art urbain (street art et graffiti). L'œuvre présente une scène d'apparence anodine au premier abord : un personnage se tient près de la niche familière de Snoopy. Cependant, la scène prend une tournure plus sombre lorsque Charlie Brown n'est plus lui-même, mais transformé en l'infâme Freddy Krueger, tout droit sorti de « Les Griffes de la nuit ». Son chapeau emblématique, son visage brûlé et son gant griffu mortel remplacent son expression douce habituelle, faisant de lui une présence inquiétante. Snoopy, quant à lui, reste imperturbable, allongé sur la niche comme s'il ignorait tout de la silhouette cauchemardesque qui se tient à ses côtés. La composition, simple mais puissante, repose sur un trait net et précis, une palette de couleurs minimaliste et l'esthétique immédiatement reconnaissable de Peanuts pour bercer le spectateur dans une fausse impression de sécurité avant de révéler une réalité troublante. Ce contraste entre le familier et l'horrifiant confère à l'œuvre toute sa force, transformant la nostalgie de l'enfance en un reflet étrange, mêlant peur et humour. La dualité artistique de l'horreur et de la nostalgie Raid71 s'est forgé une réputation en manipulant l'imagerie de la culture populaire pour créer des récits inédits qui bousculent les perceptions et les attentes. « Les Griffes de la nuit : Freddy Krueger » s'inscrit dans cette lignée en s'inspirant d'un dessin animé léger et en l'imprégnant de l'essence même du cinéma d'horreur classique. L'association de l'univers de Peanuts avec celui des méchants de films d'horreur sanglants puise dans une mémoire culturelle collective, obligeant les spectateurs à concilier deux mondes radicalement différents. La transformation de Charlie Brown en Freddy Krueger est particulièrement saisissante en raison du contraste saisissant entre les deux personnages. Charlie Brown est souvent perçu comme un symbole des difficultés de l'enfance, représentant l'innocence, l'échec et la persévérance. Freddy Krueger, quant à lui, est une figure terrifiante qui hante les rêves et incarne une peur implacable. En fusionnant ces deux figures, Raid71 crée une œuvre unique qui invite les spectateurs à s'interroger sur la nature de la peur, la narration et la nostalgie culturelle. La précision de l'impression giclée dans l'art urbain contemporain Le choix de l'impression giclée garantit à « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » la netteté et l'éclat indispensables à une œuvre qui repose sur des lignes épurées et des contrastes saisissants. Les impressions giclées sont largement utilisées dans le street art, le pop art et le graffiti grâce à leur capacité à reproduire les détails les plus fins des œuvres numériques et dessinées à la main, tout en respectant les normes de conservation muséales. Le petit format de 12,7 x 12,7 cm (5 x 5 pouces) renforce l'impression d'intimité, conférant à l'œuvre un caractère de pièce de collection et apportant une touche d'insouciance à toute collection. L'utilisation précise des couleurs par Raid71, notamment le fond beige chaud et le rouge vif de la niche, permet à l'œuvre de conserver son lien avec l'univers visuel traditionnel de Peanuts tout en offrant une expérience inédite et troublante. Le tirage en édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce incontournable pour les collectionneurs qui apprécient la fusion de l'horreur, de la nostalgie et de la déconstruction de la culture pop. L'impact des mélanges d'horreur dans le street art pop et le graffiti Les artistes du Street Pop Art et du graffiti puisent fréquemment leur inspiration à la croisée de la nostalgie et des thèmes contemporains, utilisant des images emblématiques pour créer des récits inédits, souvent subversifs. Freddy Krueger, le film « Les Griffes de la nuit », illustre parfaitement comment des icônes culturelles cultes peuvent être réinterprétées de manière à bousculer les perceptions, susciter la réflexion et divertir. En mêlant l'innocence de l'enfance à l'horreur, Raid71 explore l'expérience universelle du passage à l'âge adulte, où les peurs, réelles ou imaginaires, commencent à s'installer. La fusion des Peanuts classiques avec l'iconographie des films d'horreur n'est pas qu'un simple artifice visuel, mais reflète l'évolution de la culture populaire, où des personnages d'époques et de genres différents se fondent en de nouvelles formes narratives. La capacité de Raid71 à fusionner harmonieusement ces univers fait de cette œuvre un exemple remarquable de street art et de graffiti. « It's a Nightmare Charlie - Freddy Krueger » est bien plus qu'un simple mélange ludique : c'est un commentaire culturel sur la façon dont la nostalgie et la peur coexistent dans l'imaginaire collectif, prouvant que même les personnages les plus innocents peuvent prendre des formes nouvelles et terrifiantes entre les mains d'un artiste talentueux.

    $134.00

Monsters Creatures & Beasts Graffiti Street Pop Artwork

Reflets monstrueux dans le pop art

Dans le pop art, le monstrueux se pare d'une apparence qui remet souvent en question l'ordre établi, repoussant les limites de l'esthétique traditionnelle. Ces représentations reflètent non seulement l'esprit du temps, mais aussi la condition humaine. Des artistes comme Andy Warhol et Keith Haring ont utilisé le motif du monstre pour représenter les aspects les plus grotesques de la culture des célébrités et du paysage médiatique de masse, créant des œuvres à la fois troublantes et familières. L'exagération et la distorsion inhérentes à leurs figures monstrueuses magnifient l'absurdité des obsessions sociétales et les aspects les plus sombres de la célébrité et du consumérisme. Monstres, créatures et bêtes sont un thème récurrent dans les sphères dynamiques du pop art, du street art et du graffiti, captivant l'imagination et l'attention d'un public diversifié. Cette exploration thématique offre une riche tapisserie de symbolisme et de commentaire culturel, reflétant les peurs, les aspirations et l'inconscient collectif de la société. Les artistes exploitent le monstrueux et le mythique pour créer des visuels allant de l'absurde fantaisiste au profondément introspectif, souvent imprégnés d'un sens de l'ironie ou de la critique sociale caractéristique du dialogue entre le pop art et la culture dominante.

Mythologies urbaines dans le pop art de rue

Le street art, rejeton rebelle du pop art et du graffiti, transpose ce thème monstrueux sur les murs et les ruelles des villes. Des artistes comme Banksy et Shepard Fairey y créent des images mêlant mythe et réalité urbaine, donnant naissance à des mythologies modernes qui trouvent un écho auprès des citadins. Leurs œuvres servent souvent d'allégories sociales et politiques, les créatures incarnant les marginalisés ou les forces oppressives de la société. L'exposition de ces œuvres dans l'espace public démocratise leur accès, permettant à ces récits monstrueux de s'intégrer au paysage urbain quotidien et de devenir accessibles à tous ceux qui traversent la ville.

Les récits bestiaux de l'art graffiti

L'art du graffiti, profondément enraciné dans les mouvements subversifs et contre-culturels, a toujours embrassé le monstrueux sous diverses formes. Les créatures et les bêtes qui recouvrent les bâtiments et les trains traduisent souvent les émotions et les expériences brutes des graffeurs eux-mêmes. Cette forme d'expression, illicite et généralement pratiquée à la faveur de la nuit, fait écho à la nature nocturne des créatures « mademocratizebeasts », établissant un parallèle entre les artistes et leurs créations. Ces créatures peuvent être des totems protecteurs pour les communautés qu'elles veillent ou des symboles de résistance aux contraintes sociales.

Horizons technologiques et monstres numériques

Avec l'avènement du numérique, le pop art, le street art et le graffiti ont intégré les nouvelles technologies pour réinventer le concept de monstre. Les outils numériques ont permis aux artistes de créer des créatures plus complexes et interactives, capables d'interagir avec les spectateurs en temps réel et souvent de se transformer. Cette convergence entre technologie et art a donné naissance à des monstres virtuels qui peuplent les paysages numériques, témoignant de la frontière de plus en plus floue entre le réel et le virtuel et reflétant les craintes contemporaines liées à la surveillance numérique, à l'érosion de la vie privée et à la perte d'humanité dans un monde de plus en plus automatisé.

Synthèse culturelle et monstres globaux

La mondialisation du pop art et du graffiti a engendré un métissage des thèmes monstrueux, réunissant des créatures issues de différentes cultures et mythologies sur un même mur ou une même toile. Cette fusion crée un langage universel des monstres, où un kappa japonais peut coexister avec un chupacabra latino-américain, chacun apportant sa propre histoire et sa signification culturelle à l'œuvre. Cette synthèse célèbre la diversité et met en lumière les points communs de la narration humaine et les archétypes partagés qui transcendent les frontières géographiques et culturelles. En résumé, les monstres, les créatures et les bêtes sont bien plus que de simples sujets dans les divers genres du pop art, du street art et du graffiti. Ce sont des symboles puissants, porteurs de sens et vecteurs permettant aux artistes d'interagir avec les spectateurs à de multiples niveaux. Qu'il s'agisse d'une critique de la société de consommation, d'un reflet des problèmes sociétaux ou d'une célébration des mythes et légendes, ces thèmes continuent d'évoluer, assurant ainsi au monstrueux une place centrale dans le dialogue visuel du street art et du graffiti.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte