Nouveau

1857 produits

  • The Take Over PP Archival Print by Wane One Cod

    Wane One Cod L'estampe d'archives Take Over PP par Wane One Cod

    Impression d'archives The Take Over PP par Wane One Cod, édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m², œuvre d'art moderne d'artiste pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 24x17 Pigments d'archivage « The Take Over » de Wane One Cod : une œuvre marquante du pop art urbain « The Take Over », une épreuve d'imprimerie (PP) de Wane One Cod, capture l'essence du pop art urbain à travers sa représentation vibrante de graffitis sur un support mouvant : un camion de livraison en milieu urbain. Cette édition limitée de 2016, imprimée sur papier d'art naturel de qualité musée de 310 g/m² et mesurant 61 x 43 cm, est une pièce de collection, chaque exemplaire étant méticuleusement signé et marqué « Épreuve d'imprimerie ». L'œuvre reflète les racines de Wane One Cod dans le mouvement graffiti new-yorkais des débuts et sa transition vers une figure majeure du pop art, dont les œuvres sont reconnues sur la scène artistique contemporaine. Avec « The Take Over », Wane One transmet l'énergie brute et la présence imposante du graffiti, qui s'affranchit des murs statiques pour devenir partie intégrante du paysage urbain dynamique. Cette estampe témoigne de l'influence durable du street art et de sa capacité à transformer les objets du quotidien en vecteurs d'expression artistique.

    $845.00

  • LA Hands Painted Silkscreen Print by OG Slick

    OG Slick Sérigraphie LA Hands Painted par OG Slick

    LA Hands Painted 7-Color Hand-Tiled Limited Edition Silkscreen Print on 298gsm Paper by OG Slick Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 200 exemplaires. Œuvre de 24x24 pouces. Peinture en aérosol, graffiti, main, signe de gang, signe de main, LA, Los Angeles, Californie, Mickey Mouse, Disney, tag, impression à la volée. OG Slick, nom emblématique synonyme de dynamisme et de pop art, présente un chef-d'œuvre intitulé « LA Hands Painted ». Cette création de 2021 capture l'essence de Los Angeles, en Californie, en fusionnant des éléments de sa culture, de son authenticité et de son style inimitable. Mesurant 61 x 61 cm, l'œuvre attire immédiatement le regard sur les mains représentées, évoquant les signes distinctifs des gangs de Los Angeles. La finesse du dessin, alliée à la fluidité du graffiti, exprime à la fois la rébellion et rend hommage à une ville réputée pour son esprit indomptable. Au-delà de la reconnaissance immédiate des mains, l'influence de Disney, et plus particulièrement de Mickey Mouse, est subtilement mais indéniablement présente. La bombe aérosol, tenue d'une manière qui rappelle le personnage culte, apporte une touche ludique à l'imagerie urbaine brute. C’est ce mélange d’esthétique urbaine et d’éléments de la culture pop qui distingue OG Slick, permettant à son œuvre de toucher aussi bien les amateurs d’art urbain qu’un public plus large. Cette pièce, « LA Hands Painted », est une sérigraphie artisanale en sept couleurs, une technique reconnue pour sa capacité à offrir des couleurs riches et vibrantes et à restituer les détails voulus par l’artiste. Imprimée sur papier Stonehenge 298 g/m², elle garantit une grande longévité et une finition impeccable, digne des plus grandes collections. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par OG Slick, cette édition limitée témoigne d’une exclusivité et d’un génie artistique exceptionnels. À travers cette œuvre, l’essence même de Los Angeles, ses rues, ses enseignes et ses symboles, est immortalisée, révélant l’esprit de la ville et la vision artistique unique d’OG Slick.

    $845.00

  • Bamba. Silkscreen Print by Violeta Hernandez

    Violeta Hernandez Bamba. Sérigraphie par Violeta Hernandez

    Bamba. Sérigraphie artisanale en édition limitée, 7 couleurs, avec feuille d'or, sur papier coton Canson 300 g/m², par Violeta Hernandez. Œuvre rare de street art et d'art pop d'une artiste célèbre. Tirage signé à la feuille d'or, 2022, 29 x 29 cm, édition limitée à 35 exemplaires. Cette œuvre est réalisée selon deux procédés manuels distincts : une sérigraphie six couleurs et un marquage à chaud sous pression. Le papier utilisé est un Canson 300 g/m², 100 % coton, sans acide. Chaque exemplaire est signé et numéroté par l'artiste. Tirage limité à 35 exemplaires. De légères variations peuvent exister d'un exemplaire à l'autre, du fait de la fabrication artisanale. Dimensions : 74 x 74 cm (29 x 29 pouces). Bamba par Violeta Hernández – Une célébration à la feuille d'or du mythe, de l'identité et de la féminité moderne dans l'art urbain pop et le graffiti Bamba est une sérigraphie artisanale en sept couleurs, rehaussée d'une dorure à chaud, créée par Violeta Hernández en 2022. Cette œuvre en édition limitée, signée et numérotée (tirage restreint à seulement 35 exemplaires), mesure 74 x 74 cm et est imprimée sur papier coton Canson 300 g/m². Elle est le fruit d'un processus manuel complexe en deux étapes : une sérigraphie en six couches suivie d'un marquage à chaud sous pression. Ces couches successives confèrent à l'œuvre une profondeur, une texture et un relief chatoyant impossibles à reproduire numériquement. Chaque exemplaire est unique au sein de l'édition, révélant de subtiles variations d'encre et de dorure dues à l'application artisanale. Le papier beaux-arts 100 % coton, sans acide, garantit la longévité et la qualité d'archivage de l'œuvre, tandis que sa composition graphique audacieuse captive le regard avec une élégance saisissante. Violeta Hernández et le pouvoir de l'iconographie féminine Violeta Hernández, artiste mexicaine de renom, est reconnue pour son langage visuel saisissant, qui mêle précision graphique, motifs surréalistes et symbolisme culturel. Dans « Bamba », elle présente une figure féminine puissante aux traits marqués, aux grands yeux rouges et à l'expression à la fois calme et intense. Ses cheveux noirs ondulent avec dynamisme, ornés d'ailes orange vif aux oreilles, créant une présence éthérée et mythologique. La composition fusionne le sacré et l'imaginaire, avec une iconographie sur la robe de la figure comprenant un œil omniscient, des explosions cosmiques et une bête mythique stylisée. Ces symboles élèvent le personnage au-delà du simple portrait, le transformant en une divinité ou une protectrice moderne. Violeta Hernández explore souvent les thèmes de la féminité, de la force intérieure et de la mémoire ancestrale, utilisant un trait précis et des palettes éclatantes pour construire sa vision de l'identité. Cette œuvre transmet ce message avec une clarté visuelle et une présence affirmée. Savoir-faire en matière de matériaux et procédé de dorure à la feuille Le procédé de finition par marquage à chaud sous pression confère à Bamba son éclat le plus saisissant : des ornements dorés scintillants qui captent et reflètent la lumière de manière changeante. Cet effet doré renforce le mysticisme de la composition, mettant en valeur des éléments clés tels que les ailes ornementales et les symboles célestes. Les couches de sérigraphie sont réalisées en sept passages distincts, chacun aligné avec précision et appliqué manuellement. Ce processus minutieux garantit à chaque estampe la richesse tactile du travail artisanal, l'encre se déposant de manière palpable sur le support en coton. Le papier Canson 300 g/m² offre une surface luxueuse, sublimant l'impact visuel. Du fait du travail manuel de sérigraphie et de marquage à chaud, chaque exemplaire présente de subtiles différences, rendant chaque édition légèrement unique. Cette intégrité et cette variation des matériaux sont la signature du travail de Violeta Hernández, témoignant de son attachement à l'art plutôt qu'à la production de masse. Bamba, un symbole emblématique du street art et du graffiti. Bamba est une contribution magistrale au Street Pop Art et au graffiti. Elle allie la précision visuelle du pop art à l'esprit rebelle de la créativité urbaine et à la profondeur narrative de l'art symbolique. La fusion de références mythologiques et de force féminine en fait un exemple remarquable de la culture visuelle contemporaine latino-américaine. Violeta Hernández met en scène une figure à la fois captivante et imposante, dans un style qui mêle esthétique pop moderne et énergie ancestrale. Tirée à seulement 35 exemplaires, chacun signé et réalisé avec le plus grand soin, Bamba est à la fois une pièce de collection rare et une vibrante affirmation d'identité culturelle et de pouvoir personnel. C'est une œuvre qui non seulement orne l'espace, mais qui le traverse, révélant les récits de force, d'histoire et d'innovation artistique inhérents à l'expression visuelle moderne.

    $631.00

  • Orange Mister Melty Icon Painted HPM Acrylic Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Icône Orange Mister Melty, sérigraphie acrylique HPM peinte par Buff Monster

    Sérigraphie acrylique HPM peinte de l'icône Orange Mister Melty par Buff Monster Screen Print sur papier cartonné d'art de qualité supérieure, édition limitée, œuvre d'art pop street art. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, en acrylique HPM, ornée de coulures et peinte à la main. Format : 9x12 pouces. Icône Orange Mister Melty, sérigraphie acrylique HPM peinte par Buff Monster L'estampe sérigraphique acrylique HPM « Orange Mister Melty Icon » de Buff Monster est une expression dynamique du street art pop et du graffiti. Créée en 2023 dans le cadre d'une édition limitée numérotée et signée à 50 exemplaires, cette pièce témoigne avec éclat du langage visuel caractéristique de Buff Monster. Malgré son format compact de 23 x 30 cm, elle dégage une force visuelle impressionnante grâce à l'alliance de l'énergie de la peinture à la main et de la netteté de la sérigraphie. Le personnage de Mister Melty, une créature fondante à un œil, est à la fois mascotte et métaphore, incarnant les thèmes de la transformation, de l'absurde et d'une joie surréaliste à travers des couleurs explosives et une simplicité iconique. Conception visuelle et techniques de superposition Cette version particulière présente un fond orange et jaune flamboyant, avec des touches de magenta et de rouge, sur lequel se superpose un contour sérigraphié avec précision de Mister Melty. Dominé par un œil unique et central, cerné de rose et de gris, le personnage flotte dans un cadre déformé qui structure les coulures et les éclaboussures de peinture, autrement chaotiques. Buff Monster a utilisé d'épaisses couches de peinture acrylique pour ajouter de la texture et un aspect visuellement chaotique, accentuant la spontanéité et le mouvement. Le fond révèle des motifs en demi-teintes et des éclaboussures, mêlant les textures du graffiti à la planéité du pop art. L'importance du HPM dans le processus de Buff Monster La technique HPM (Hand-Painted Multiple) est essentielle au caractère collector de cette estampe. Chaque version de l'édition présente des éléments uniques, peints à la main, ajoutés après la première sérigraphie. Cela rend chaque estampe unique et lui confère une dimension picturale brute, au-delà d'une impression strictement contrôlée. Dans cette variante Orange Mister Melty, ces embellissements prennent la forme de coulures éclatantes, de coups de pinceau irréguliers et de superpositions inattendues, offrant un impact visuel saisissant qui allie l'authenticité du street art au savoir-faire artisanal. L'influence de Buff Monster sur le pop art urbain moderne Buff Monster, artiste américain, se situe depuis longtemps à la croisée des chemins entre la culture des jouets de collection, le graffiti et le pop art psychédélique. Son œuvre intègre des motifs récurrents tels que la glace, la substance gluante, les globes oculaires et les coulures, et reflète une fascination pour l'esthétique pop japonaise et les bandes dessinées underground. Mister Melty, l'un de ses personnages les plus emblématiques, lui sert de terrain d'expérimentation créative. L'estampe HPM Orange Mister Melty témoigne de la recherche constante du détail artisanal chez Buff Monster, tout en préservant l'esthétique reproductible de la gravure. Elle représente la rencontre entre le raffinement industriel et la liberté de la rue, conçue pour les collectionneurs qui apprécient un design unique et chargé d'émotion. Cette estampe n'est pas seulement un objet de collection, mais aussi une pièce vibrante du récit visuel moderne qui définit aujourd'hui le Street Pop Art et le graffiti.

    $650.00

  • Turtle Island Ganas Collage Stencil Original Painting by Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Turtle Island Ganas Collage Stencil Peinture originale par Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Œuvre originale unique de Turtle Island Ganas Collage, réalisée à la peinture au pochoir sur papier d'art en chiffon de coton par l'artiste de street art et de culture pop Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas. Peinture originale signée à la bombe aérosol, 2022. Dimensions : 52 x 67 cm. Pochoirs peints à la main à la bombe sur papier chiffon 100 % coton. Bords frangés à la main. Signée et numérotée par Ernesto Yerena Montejano. Pièce unique. L'expression artistique du "Collage Ganas de l'Île aux Tortues" d'Ernesto Yerena Montejano Ernesto Yerena Montejano est un artiste profondément ancré au carrefour culturel du pop art urbain et du graffiti. Son œuvre, « Turtle Island Ganas Collage », est une vibrante célébration de l'identité culturelle, de la résilience et de l'esprit de résistance. Cette pièce unique, réalisée à la peinture aérosol au pochoir sur papier chiffon, incarne l'éthique de la vision artistique de Montejano : « Hecho Con Ganas », c'est-à-dire « fait avec effort et désir ». Signée par l'artiste, cette œuvre de 52 x 67 cm témoigne de son engagement à créer des pièces non seulement visuellement captivantes, mais aussi porteuses d'un commentaire social et politique. Symbolisme et technique dans l'œuvre de Montejano Dans « Turtle Island Ganas Collage », Montejano utilise la tortue, créature vénérée dans de nombreuses cultures autochtones pour porter le monde sur son dos, comme figure centrale symbolisant la terre et l'interdépendance du vivant. Le terme « Turtle Island » désigne le continent nord-américain, utilisé par plusieurs tribus amérindiennes, et son inclusion dans le titre ancre l'œuvre dans les thèmes du patrimoine et du territoire. Le choix des matériaux par Montejano – du papier chiffon 100 % coton aux bords frangés à la main – complète le sujet organique, ancrant l'œuvre dans la tradition et le savoir-faire. Les pochoirs appliqués à la main créent un contraste saisissant caractéristique du graffiti, tandis que les détails complexes et la superposition font écho à la richesse de l'imagerie pop art. La contribution d'Ernesto Yerena Montejano au Street Pop Art Montejano, artiste mexicano-américain, enrichit la riche palette du street art avec des œuvres telles que « Turtle Island Ganas Collage », qui abordent les thèmes de l'identité, de la communauté et de l'activisme. Son travail reflète souvent la réalité des zones frontalières entre les États-Unis et le Mexique, offrant un commentaire visuel sur le paysage socio-politique. En intégrant des motifs issus des cultures indigène et chicano, Montejano tisse un lien entre passé et présent, créant un dialogue entre récits historiques et enjeux contemporains. Son œuvre transcende les frontières traditionnelles du street art, proposant un récit à la fois universel et profondément personnel. À travers son art, Montejano invite les spectateurs à s'engager dans des discussions plus larges sur la justice sociale, le patrimoine et la condition humaine, confirmant ainsi sa place parmi les figures majeures du street art et du graffiti.

    $1,059.00

  • Street Prophet Original Acrylic Painting by KC Ortiz

    KC Ortiz Street Prophet Peinture acrylique originale par KC Ortiz

    Street Prophet, œuvre originale unique en son genre, peinture acrylique sur papier d'archivage, par le célèbre artiste de graffiti de rue KC Ortiz. KC Ortiz « Street Prophet » KC ORTIZ Street Prophet, 2021 Peinture acrylique sur papier d'archivage 8,66 x 12,99 pouces 22 x 33 cm 1 sur 1.

    $712.00

  • Tomorrows Another Night Red Print by Niagara x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Tomorrows Another Night, impression rouge de Niagara x Shepard Fairey - OBEY

    « Tomorrow's Another Night », sérigraphie en édition limitée rouge 3 couleurs tirée à la main sur papier vélin naturel Coventry Rag 320 g/m² par Modern Artist Niagara x Shepard Fairey x Niagara. Édition limitée rouge signée et numérotée de 150 exemplaires, sérigraphie 3 couleurs sur papier vélin naturel Coventry Rag 320 g/m². Dimensions : 18 x 24 pouces. Sortie : 2 juillet 2021. « J'ai choisi une image de Ron et Niagara où je les trouve tous deux magnifiques, mais il y avait un bel équilibre entre l'agressivité directe de Ron, dans sa pose où il fixe son adversaire droit dans les yeux, le poing levé, et l'étreinte apparemment timide de Niagara. Pourtant, quiconque connaît Niagara sait que, derrière son air calme, elle tire les ficelles. J'ai ajouté un couteau à cran d'arrêt qu'elle caresse du doigt, pour accentuer son côté femme fatale, et parce que cela collait bien à mon idée de titre originale : « Bonnie et Clyde étaient des poids légers ». » – Shepard Fairey – OBEY La collaboration de Shepard Fairey avec Niagara : « Demain est une autre nuit » « Tomorrow's Another Night » témoigne de la collaboration dynamique entre Shepard Fairey et Niagara, deux figures emblématiques du street art et du graffiti. Cette sérigraphie en édition limitée, tirée à la main sur papier vélin Coventry Rag naturel 320 g/m², met en lumière la maîtrise de la sérigraphie de Fairey alliée à la vision artistique provocatrice de Niagara. Sortie le 2 juillet 2021, chaque exemplaire de la série est signé et numéroté avec soin, gage de son caractère exclusif. Son format de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) en fait un objet de collection idéal pour les connaisseurs sensibles à la subtile rencontre entre culture pop et beaux-arts. L'œuvre présente une imagerie iconique qui reflète l'esprit rebelle du mouvement punk rock, imprégnée d'une agressivité frontale et d'une manipulation subtile. Le regard direct et le poing serré de Ron contrastent avec la posture calculée et sereine de Niagara, une dualité que Fairey souligne par le placement stratégique d'un couteau à cran d'arrêt. Cet élément renforce le côté séduisant de Niagara, faisant écho au concept original de Fairey qui présentait le duo comme un Bonnie et Clyde des temps modernes, et suggérant une histoire de pouvoir et de séduction qui contredit leur apparence extérieure. Exploration du récit visuel et de la valeur artistique de « Demain sera une autre nuit » La collaboration de Shepard Fairey avec Niagara sur « Tomorrow's Another Night » donne naissance à un récit visuel riche, tout en contrastes et en complexité. L'imagerie en noir et blanc, d'une grande sobriété, est rehaussée par l'utilisation judicieuse de trois couleurs, ce qui confère de la profondeur et plonge le spectateur au cœur de l'histoire qui se déploie dans l'estampe. L'œuvre résonne de l'énergie de la rue, où le graffiti, art traditionnel, remet en question les normes sociales et suscite la réflexion par le biais de la narration visuelle. La sérigraphie explore visuellement la dichotomie entre apparence et réalité, les rapports de force et le rôle des femmes comme orchestratrices invisibles dans une société dominée par les hommes. La description que fait Fairey de Niagara, une femme d'apparence réservée qui tire pourtant les ficelles, offre un commentaire puissant sur la nature multiforme de la force et de l'autonomie féminines. Ainsi, l'œuvre devient un espace d'appréciation esthétique et d'engagement autour des thèmes plus larges du genre et du pouvoir. L'impact culturel de la fusion artistique de Fairey et Niagara « Tomorrow's Another Night » représente un jalon culturel dans le domaine du street art et du graffiti. La collaboration entre Shepard Fairey et Niagara transcende les générations et les styles artistiques, donnant naissance à une œuvre qui rend hommage au passé tout en offrant un commentaire pertinent sur les enjeux contemporains. Le tirage limité de cette estampe renforce son importance culturelle, offrant un instantané d'un moment où deux artistes d'horizons différents et aux voix distinctes se sont unis pour créer une œuvre unique et percutante. De plus, elle contribue au débat actuel sur la place du street art dans l'histoire de l'art. En intégrant l'esthétique du street art aux beaux-arts grâce à la sérigraphie, Fairey et Niagara remettent en question les frontières traditionnelles et invitent à une réévaluation de ce qui constitue l'art à l'ère moderne. « Tomorrow's Another Night » est une œuvre à apprécier pour son attrait visuel et un sujet de conversation qui encourage les spectateurs à explorer les histoires qui se cachent derrière les images. En somme, « Tomorrow's Another Night » incarne avec éclat l'esprit de collaboration qui définit le street art. À travers cette estampe, Shepard Fairey et Niagara proposent une œuvre imprégnée de l'esprit de la culture urbaine, tout en conservant une finesse raffinée qui séduira les collectionneurs d'art. Cette œuvre témoigne de la puissance de la collaboration artistique et du pouvoir d'attraction intemporel de l'art inspiré du street art.

    $685.00

  • WK Shepard Portrait Silkscreen Print by WK Interact x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $812.00

  • Homage to Murakami Flowers Archival Print by Adam Lister

    Adam Lister Hommage aux fleurs de Murakami Impression d'archives par Adam Lister

    Hommage à Murakami, impression giclée par Adam Lister, œuvre d'art en édition limitée sur papier mat pressé à chaud 300 g/m², artiste graffiti pop de rue. Estampe signée et numérotée de 2023, édition limitée à 50 exemplaires, format 18 x 24 pouces, impression pigmentaire d'archives, style glitch. Takashi Murakami TM/KK Multi Ms Flower Super Flat. Hommage d'Adam Lister à Murakami : une fusion vibrante d'art urbain pop et de graffiti L'estampe giclée « Hommage à Murakami » d'Adam Lister réinterprète les motifs floraux emblématiques de Takashi Murakami, artiste contemporain japonais célèbre pour son mouvement Superflat. Créée en 2023, cette œuvre en édition limitée est une estampe signée et numérotée, limitée à seulement 50 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection exclusive pour les amateurs d'art. Réalisée dans le style glitch caractéristique de Lister, l'œuvre est imprimée sur un papier beaux-arts mat pressé à chaud de 300 g/m² grâce à une technologie d'impression pigmentaire d'archivage, garantissant un rendu d'une vivacité et d'une durabilité exceptionnelles. L'interprétation de Lister transforme les fleurs vibrantes et joyeuses de Murakami en un arrangement géométrique pixélisé qui conserve l'esprit ludique et coloré de l'original tout en lui insufflant une touche résolument moderne. L'estampe de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) capture l'essence des œuvres des deux artistes, mêlant l'imagerie onirique de Murakami au langage visuel déconstruit et d'inspiration numérique de Lister. Cette fusion crée un dialogue unique entre les deux artistes, faisant le lien entre la planéité ludique du mouvement Superflat de Murakami et l'approche fragmentée mais structurée caractéristique du travail de Lister. L'évolution de l'imagerie iconique dans le pop art urbain L'hommage d'Adam Lister à Murakami illustre le potentiel transformateur du street art et du graffiti. S'inspirant des Fleurs emblématiques de Murakami, Lister apporte un regard neuf sur un symbole de joie et de simplicité universellement reconnu. Sa réinterprétation pixélisée reflète l'impact de l'ère numérique sur la culture visuelle, tout en faisant écho à l'accessibilité et à l'immédiateté du street art. L'esthétique glitch de Lister déconstruit les formes en blocs géométriques, conférant aux fleurs un aspect de mosaïque. Cette technique transforme la planéité traditionnelle des œuvres originales de Murakami en une composition multidimensionnelle et superposée. Elle conserve la palette de couleurs vives et les motifs symétriques qui caractérisent l'art de Murakami, tout en proposant une réinterprétation contemporaine basée sur le pixel. Ce processus d'abstraction et de reconstruction met en lumière la manière dont les artistes modernes réinventent les thèmes classiques dans de nouveaux contextes, les rendant ainsi pertinents pour le public contemporain. L'importance artistique de l'impression giclée Le procédé d'impression giclée utilisé pour l'hommage à Murakami d'Adam Lister est essentiel à la présentation et à la pérennité de l'œuvre. L'impression pigmentaire d'archives garantit une précision et une profondeur des couleurs exceptionnelles, préservant ainsi l'éclat des teintes audacieuses et des motifs géométriques de Lister. L'utilisation d'un papier mat pressé à chaud de 300 g/m² confère une texture douce à l'estampe, renforçant son attrait tactile et l'élevant au rang d'œuvre d'art. La décision de Lister de limiter cette édition à 50 exemplaires contribue à son exclusivité, en faisant une pièce recherchée par les collectionneurs. Chaque estampe est méticuleusement signée et numérotée par l'artiste, garantissant son authenticité et un lien personnel avec son processus créatif. Cette alliance d'excellence technique et de vision artistique confirme la place de cette estampe dans le paysage du street art, du pop art et du graffiti contemporains. Réinterprétations contemporaines d'Adam Lister Adam Lister repousse sans cesse les limites du monde de l'art en réinterprétant des œuvres et des motifs iconiques grâce à son approche unique, teintée de glitch. Basé aux États-Unis, l'art de Lister transcende les clivages culturels et temporels, offrant un regard neuf sur des images familières. Son Hommage à Murakami célèbre la contribution de Takashi Murakami à l'art tout en affirmant la voix artistique singulière de Lister. En fusionnant des éléments du Street Pop Art et du graffiti avec des références aux traditions artistiques du monde entier, Lister crée des œuvres à la fois visuellement captivantes et conceptuellement riches. L'estampe Hommage à Murakami témoigne de sa capacité à réinterpréter des symboles emblématiques d'une manière qui trouve un écho auprès d'un large public, mêlant fantaisie, sophistication et commentaire culturel en une œuvre cohérente.

    $788.00

  • Holiday United Kingdom UK- Grey Fine Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Holiday United Kingdom UK- Gris Fine Art Toy par Kaws- Brian Donnelly

    Holiday United Kingdom UK - Figurine de collection en vinyle gris en édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de street art Kaws. Sculpture en vinyle 2021, collection Noël : Royaume-Uni (gris), vinyle coulé peint, 25,7 x 13 x 8,9 cm. Estampillée sous les pieds. Produite par AllRightsReserved, Hong Kong. Neuve en boîte. Exploration des nuances de Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS La figurine Holiday United Kingdom UK-Grey 2021 de KAWS témoigne du talent de l'artiste pour fusionner l'expressivité brute du street art avec le raffinement de la sculpture contemporaine. Réalisée en vinyle coulé peint et mesurant 25,7 x 13 x 8,9 cm, cette œuvre d'art est un ajout sophistiqué à la vaste collection de figurines en vinyle de KAWS. Chaque sculpture porte un tampon unique sous ses pieds, gage d'authenticité apposé par le fabricant AllRightsReserved, basé à Hong Kong. Cette œuvre neuve, présentée dans sa boîte, reflète la rencontre entre la culture urbaine et les beaux-arts, et est mise en valeur par un écrin transparent qui souligne ses lignes épurées grises. Bien que minimaliste dans sa couleur, la Holiday United Kingdom UK-Grey exprime une profondeur émotionnelle caractéristique des racines graffiti de KAWS. La teinte grise lui confère une touche contemporaine, symbolisant le béton et l'acier des paysages urbains. Cette édition, qui fait partie de la série spéciale fêtes de KAWS, met en lumière la portée mondiale de l'artiste et le langage universel du street art et du graffiti. L'impact de KAWS sur le monde de l'art de collection KAWS a révolutionné le monde de l'art de collection en fusionnant l'esthétique du street art avec le potentiel des figurines en édition limitée. La pièce « Holiday United Kingdom UK-Grey » s'inscrit dans cette tendance, offrant à la fois une accessibilité au grand public et une exclusivité grâce à sa production limitée. Réalisée par la célèbre maison AllRightsReserved, cette sculpture est bien plus qu'un simple jouet : c'est un microcosme de l'univers de l'artiste, incarnant son style iconique et l'esprit du street art dans une forme tangible. Avec sa palette de gris sobre, cette pièce possède un attrait universel, séduisant un large public de collectionneurs sensibles à la fusion de la culture pop et de la subtilité artistique. La posture de la figurine, les yeux cachés, évoque l'introspection, voire une timidité espiègle, invitant à de multiples interprétations, caractéristiques de l'œuvre de KAWS et de la richesse des messages propres au street art. Les vacances au Royaume-Uni (UK-Gris) : un artefact culturel La sculpture Holiday United Kingdom UK-Grey de KAWS n'est pas qu'un simple objet d'appréciation esthétique ; c'est un artefact culturel au cœur de l'art moderne. Elle symbolise l'évolution du street art, des espaces urbains aux galeries prestigieuses et aux collections privées d'amateurs d'art. Cette figurine en vinyle, neuve et sous blister, représente la rencontre entre passé et présent de l'art, un pont entre la nature éphémère du graffiti et la pérennité recherchée par les collectionneurs. Produite par AllRightsReserved, Holiday United Kingdom UK-Grey est empreinte d'une forte signification culturelle, reliant l'héritage du street art à son statut actuel d'élément incontournable du marché de l'art. KAWS continue de repousser les limites du street art et du graffiti, confirmant son statut de visionnaire qui voit au-delà des murs pour s'immiscer dans l'univers des objets de collection d'art.

    $1,001.00

  • Astro Boy Original Watercolor Painting by Adam Lister

    Adam Lister PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $3,295.00

  • Elysian Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression pigmentaire d'archivage Yoshinoya

    Achetez Yoshinoya Archival Pigment Fine Art Edition limitée Archival Pigment Print sur 290gsm Moab Fine Art Paper par l'artiste pop Scott Listfield. 2018 Signé & numéroté édition limitée de 50 oeuvre taille 14 x 18 Tirage pigmentaire d'archivage sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Taille : 14 x 18 pouces Sortie : 09 novembre 2018 Série de : 50

    $505.00

  • Demagogue- Franz Ferdinand Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Démagogue- Franz Ferdinand Sérigraphie par Shepard Fairey- OBEY

    Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main, bicolore, sur papier crème moucheté, par Shepard Fairey. Œuvre d'art de rue rare, OBEY Pop Artwork, artiste pour le musicien Franz Ferdinand. Sérigraphie signée et numérotée 18 x 24 pouces Édition limitée à 500 exemplaires 18 octobre 2016 Je suis un grand fan du groupe Franz Ferdinand depuis leurs débuts en 2003. Stylistiquement, Franz mélange une touche de glam rock, une bonne dose de post-punk et un soupçon de dance-punk pour créer un son irrésistiblement entraînant. Le groupe est indéniablement élégant, tant dans sa tenue que dans ses pochettes d'albums, souvent inspirées du constructivisme russe, une de mes plus grandes sources d'inspiration. Les textes du chanteur Alex Kapranos sont spirituels, charmants et souvent perspicaces sur la nature humaine. Franz Ferdinand est un groupe de style et de fond. - Shepard Fairey

    $1,173.00

  • Fish Original Graphite Pencil Drawing by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Dessin original au crayon graphite de poisson par Naoto Hattori

    Dessin original de poisson dessiné à la main sur papier d'art vieilli et frangé à la main, encadré, par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Dessin original unique au crayon/graphite signé en 2012. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 5. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. Légères éraflures sur le cadre, normales compte tenu de l’âge. Le parcours artistique du dessin original de poisson de Naoto Hattori La contribution unique de Naoto Hattori au monde de l'art trouve souvent sa juste place à la croisée du surréalisme et du street art. L'œuvre originale « Fish Original », dessinée à la main sur papier d'art vieilli et frangé, est une illustration parfaite de ce mélange artistique. Réalisé en 2012, ce dessin original au crayon et au graphite témoigne du style complexe de Hattori et de sa capacité à créer profondeur et narration au sein d'un sujet minimaliste. L'œuvre, présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, dévoile une image de 7,6 x 12,7 cm, offrant un aperçu de la perspective surréaliste de l'artiste à travers le prisme du pop art et du graffiti. Cette pièce unique signée par Hattori est un dessin original et original, illustrant l'impact subtil et puissant de l'art monochrome. Le choix du papier d'art vieilli et frangé témoigne de l'attachement de Hattori aux qualités texturales que ce support confère à l'œuvre. Les bords irréguliers confèrent à l'œuvre une touche d'ancienneté et un aspect organique, enrichissant l'expérience visuelle et soulignant la simplicité du sujet : un poisson. Le dessin, d'une représentation directe, est empreint de mouvement et de vie, capturant l'essence du sujet avec un réalisme délicat, caractéristique du travail d'Hattori. Explorer les nuances du surréalisme d'Hattori dans le contexte du street art L'œuvre « Fish Original » de Naoto Hattori est un clin d'œil subtil à la fluidité du pop art urbain et à la force évocatrice du graffiti. Bien que le travail d'Hattori soit principalement ancré dans le surréalisme, l'influence du street art est manifeste dans sa manière d'aborder ses sujets. Ce dessin possède une certaine spontanéité et une authenticité, qualités souvent admirées dans le street art. Le trait de crayon est précis, mais une liberté et une spontanéité sous-jacentes s'accordent avec l'esprit du graffiti. Encadré et sous passe-partout sur mesure par l'artiste, le dessin « Fish Original » reflète l'implication d'Hattori dans son art, de sa conception à sa présentation. Les légères éraflures sur le cadre, témoins de son âge, ajoutent du caractère à l'œuvre, suggérant une histoire au-delà de son contenu visuel. Ce type de patine attire souvent les amateurs de street art, car elle confère à ces œuvres une dimension narrative riche et personnelle. Ces éraflures ne sont pas des défauts, mais les marques d'un parcours, à l'image des murs patinés qui servent de toiles au street art. Art urbain pop, graffiti et intimité des œuvres à petite échelle L'univers du street art et du graffiti est réputé pour son audace et sa visibilité à grande échelle. Pourtant, des œuvres comme « Fish Original » de Hattori remettent en question cette convention en mettant en lumière l'intimité des œuvres de petit format. À travers ce dessin, Hattori démontre que l'essence du street art ne se limite pas à la taille, mais réside dans l'authenticité et la puissance expressive de l'œuvre. Le choix de l'encadrement et du passe-partout personnalise davantage l'œuvre, lui conférant un caractère narratif, à l'instar du street art qui, souvent, raconte des histoires dans l'espace public. « Fish Original » de Naoto Hattori fait le lien entre les mondes souvent distincts des beaux-arts et du street art, alliant la précision du dessin au crayon à l'accessibilité et à l'émotion propres au street art. Cette œuvre illustre comment l'art peut transcender les frontières et s'adresser à un public diversifié. Ce dessin, d'une facture méticuleuse et sur fond de papier vieilli texturé, est une œuvre précieuse de l'art contemporain. Il offre un moment de contemplation et de connexion au cœur du dialogue foisonnant entre le pop art urbain et le graffiti. Il témoigne du potentiel que recèle la fusion de différentes disciplines artistiques, tel que le perçoit le regard visionnaire de Naoto Hattori.

    $793.00

  • Deconstructed Set Silkscreen Print by Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Sérigraphie « Deconstructed Set » par Pose - Jordan Nickel

    Sérigraphie « Deconstructed Set » par Pose - Jordan Nickel, imprimée à la main en 15 couleurs sur papier Mohawk Superfine UltraWhite de 160 lb, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 85 exemplaires (2021), format 12x16, sérigraphie, lot de 4. Dans le monde en constante évolution de l'art moderne, où le pop art et le street art ont acquis une identité bien ancrée, Pose, alias Jordan Nickel, propose une perspective inédite avec son ensemble de sérigraphies « Deconstructed Set ». Ce captivant ensemble de quatre œuvres révèle une attention méticuleuse aux détails et une palette vibrante de 15 couleurs appliquées à la main. Le choix du papier Mohawk Superfine UltraWhite 160lb Cover, sublimé par une finition colorée, confère aux estampes une sensation tactile luxueuse. Créée en 2021, cette édition limitée reflète le style unique de Pose : un jeu harmonieux de couleurs, des motifs complexes et une déconstruction stimulante d'éléments familiers. Limitée à seulement 85 exemplaires, cette collection dégage une aura d'exclusivité, renforcée par la signature personnelle de Pose sur chaque estampe. Le format standardisé de 12 x 16 pouces de chaque œuvre assure une esthétique cohérente lorsqu'elles sont exposées ensemble, permettant au spectateur de s'immerger dans le récit qui traverse l'ensemble. Au premier coup d'œil, chaque estampe se présente comme une histoire indépendante. De la représentation intrigante d'une pochette à pois à l'image dynamique d'un œuf qui se brise, les œuvres invitent à une introspection sur des objets en apparence quotidiens. Pourtant, vues collectivement, elles tissent une tapisserie de récits interconnectés, célébrant l'esprit éclectique du street art fusionné aux accents iconiques du pop art. L'estampe sérigraphique « Deconstructed Set » de Pose témoigne sans aucun doute des possibilités infinies de l'expression artistique à l'époque contemporaine.

    $1,252.00

  • Save Your Cromie Silkscreen Print by Faile

    Faile Sauvez votre sérigraphie Cromie par Faile

    Sérigraphie Save Your Cromie par Faile, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art en coton, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 2023 (20 exemplaires). Œuvre d'art de 27,56 x 39,37 pouces. Sérigraphie représentant une femme punk avec un couteau à cran d'arrêt. Dans le monde en constante évolution de l'art contemporain, « Save Your Cromie » témoigne avec éclat de la fusion entre pop art et street art. Cette sérigraphie de la talentueuse Faile émerge du contexte tumultueux de 2023 et capture l'esprit de l'époque grâce à son imagerie saisissante et rebelle. L'œuvre aborde avec force les normes sociales, la résistance et l'émancipation féminine, illustrées par la représentation iconique d'une punk brandissant un couteau à cran d'arrêt. Tirée à la main avec six couleurs distinctes sur un papier d'art en coton de haute qualité, cette pièce est d'une qualité indéniable. Chaque teinte contribue à raconter une histoire, fusionnant l'esthétique du pop art avec l'énergie brute du graffiti. Les motifs complexes qui ornent l'arrière-plan enrichissent l'image centrale, faisant de la composition non seulement un spectacle visuel, mais un véritable voyage narratif. Tirée en édition limitée à seulement 20 exemplaires, cette estampe est méticuleusement signée et numérotée par les artistes eux-mêmes. Mesurant 70 x 100 cm, elle offre un espace généreux permettant aux détails de s'exprimer pleinement, invitant le spectateur à s'y plonger avec délice, encore et encore. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art, « Save Your Cromie » est bien plus qu'une simple œuvre d'art. C'est un morceau d'histoire, le reflet des sentiments de la société et, surtout, une illustration de la façon dont le pop art et le street art, deux genres en apparence si différents, peuvent converger pour créer une œuvre véritablement fascinante. Avec cette pièce, Faile invite les spectateurs non seulement à regarder, mais aussi à ressentir, à réfléchir et à s'interroger, faisant d'elle une pièce incontournable pour toute collection.

    $4,814.00

  • Mobius White PP Silkscreen Print by Lauren YS

    Lauren YS Sérigraphie Mobius White PP par Lauren YS

    Épreuve sérigraphique d'imprimante Mobius White PP par Lauren YS, impression sérigraphique 3 couleurs tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée, œuvre d'art pop street et graffiti. Épreuve d'imprimeur PP 2019, signée et marquée PP, édition limitée, format 18x14 Lauren YS et l'impression sérigraphique « Mobius White PP » « Mobius White PP » est une sérigraphie saisissante de l’artiste Lauren YS, faisant partie d’une série en édition limitée qui mêle la vitalité du pop art aux courants alternatifs du street art et du graffiti. Tirée à la main en quatre couleurs sur papier d’art Coventry Rag 290 g/m², cette sérigraphie, initialement publiée en 2019 en tant qu’épreuve d’artiste (PP), illustre avec éclat le style unique de l’artiste. Signée et marquée PP, l’œuvre mesure 45,7 x 35,6 cm et présente une représentation complexe de pieuvres entrelacées, un motif récurrent dans l’œuvre de Lauren YS. Complexité visuelle et symbolisme Lauren YS, alias Squid.licker, est reconnue pour ses créations audacieuses et complexes, ainsi que pour son goût pour les sujets surréalistes et oniriques qui défient la narration traditionnelle. L'œuvre « Mobius White PP » ne fait pas exception, offrant au spectateur un tableau fascinant de céphalopodes enchevêtrés dans une boucle infinie. L'utilisation du ruban de Möbius, une surface unidirectionnelle non orientable, ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'infini, la continuité et la nature cyclique de l'existence. Le choix des pieuvres comme point focal est riche de symbolisme. Ces créatures sont souvent associées au mystère et à la flexibilité, des caractéristiques qui font écho à la nature fluide et dynamique du street art. L'intégration de teintes roses et bleues vibrantes sur le papier blanc immaculé crée un effet visuel saisissant, soulignant la fluidité et le mouvement au sein de l'image statique. Processus et technique artistiques L'approche de Lauren YS pour cette estampe, utilisant la technique de la sérigraphie, témoigne d'un processus manuel à la fois artisanal et précis. La sérigraphie, technique particulièrement prisée dans le street art et le pop art pour sa capacité à produire des couches de couleurs vives et texturées, confère à cette œuvre une qualité tactile qui contraste avec son support bidimensionnel. Chaque couleur du papier « Mobius White PP » est appliquée une à une, exigeant un alignement précis pour obtenir le niveau de détail et la profondeur de l'image finale. Le choix du papier Coventry Rag souligne l'engagement de l'artiste envers la qualité et la pérennité. Ce type de papier est particulièrement apprécié des artistes plasticiens pour sa durabilité et sa capacité à conserver les couleurs sans altération, ce qui en fait un choix idéal pour une estampe destinée à traverser les âges. La place de Lauren YS dans l'art contemporain Sur la scène artistique contemporaine, Lauren YS s'est forgé un espace qui transcende toute catégorisation facile, mêlant les influences de la bande dessinée, du muralisme et des esthétiques traditionnelles japonaises et chinoises. « Mobius White PP » illustre sa capacité à naviguer et à fusionner ces divers langages visuels en un tout cohérent qui parle à un public international. En tant qu'épreuve d'imprimerie en édition limitée, « Mobius White PP » occupe une place particulière dans la collection d'œuvres de Lauren YS. Les imprimeurs conservent généralement les épreuves d'imprimerie comme référence ; elles sont souvent considérées comme une version plus intime d'une édition imprimée, portant les marques du processus d'impression lui-même. La mention « PP » sur cette estampe signifie qu'elle fait partie d'un tirage limité, mais aussi qu'elle porte la marque directe de l'artiste. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Mobius White PP » témoigne de l'évolution constante du genre. L'œuvre de Lauren YS continue de repousser les limites de la perception et de l'expérience du street art dans l'espace public et sur le marché des collectionneurs. Cette estampe, par son jeu entre sensibilité artistique urbaine et exécution digne des beaux-arts, capture l'essence de cette dynamique et continue d'inspirer le dialogue au sein de la communauté artistique.

    $620.00

  • The Tempest Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson La Tempête, sérigraphie de Cleon Peterson

    Sérigraphie « La Tempête » de Cleon Peterson, imprimée à la main en une couleur sur papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², édition limitée. 2021. Signée par Cleon Peterson et numérotée. Édition limitée à 30 exemplaires. Œuvre d'art de 24 x 30 pouces. Sérigraphie publiée par Louis Buhl & Co. Signée, datée et numérotée au crayon sur le bord inférieur. L'essence provocatrice de La Tempête dans le pop art urbain Dans la riche palette du street art, rares sont les œuvres qui suscitent un commentaire social aussi percutant que « La Tempête » de Cleon Peterson. Cette sérigraphie artisanale, imprimée sur le somptueux papier d'art Legion Sirio Ultrablack 370 g/m², est une création en édition limitée qui explore en profondeur la dissonance de la nature humaine et les conflits de société. Réalisée en 2021, cette pièce fait partie d'une série limitée à seulement 30 exemplaires, chacun signé par Peterson et numéroté. Mesurant 61 x 76 cm, « La Tempête » impose sa présence, captivant le regard et l'esprit et invitant à un dialogue essentiel à l'esprit du street art et du graffiti. L'œuvre de Peterson n'est pas pour les âmes sensibles. C'est un véritable coup de poing visuel, direct et sans concession dans sa représentation des aspects les plus sombres de l'humanité. « La Tempête » témoigne de cette audace sans bornes, présentant une dichotomie du noir et blanc qui transcende la couleur, explorant les dualités du pouvoir et de la sujétion, de l'ordre et du chaos. La sobriété de la palette monochrome est un choix délibéré, reflétant la division tranchée des structures sociales que Peterson critique souvent à travers son art. L'absence de couleur est un silence stratégique, permettant au récit de domination et de résistance de résonner plus fortement auprès du public. Le pop art urbain et ses dialogues sur la toile de béton Le pop art urbain, genre sous lequel « La Tempête » trouve naturellement sa place, n'est pas qu'une simple expression artistique : c'est un dialogue gravé sur le béton de l'espace public. Peterson transpose ce dialogue sur le papier d'art de qualité supérieure, faisant entrer la brutalité de la rue dans les galeries et les collections des amateurs d'art. Cette transition n'est pas seulement physique ; c'est une migration d'idées, un mouvement qui amène les vérités brutes et souvent dérangeantes du graffiti dans un espace propice à la contemplation et au débat. L'attrait de « La Tempête » est amplifié par sa rareté. Dans le monde de l'art, la valeur d'une œuvre est souvent liée à sa rareté. Une édition limitée à 30 exemplaires garantit que seuls quelques privilégiés pourront acquérir ce fragment tangible de la vision de Peterson. Le processus méticuleux de tirage manuel de chaque estampe et le choix d'un papier haut de gamme transforment « La Tempête » d'une simple reproduction de street art en une pièce de collection d'une grande importance culturelle. La collaboration avec Louis Buhl & Co. pour la publication prolonge ce récit, lui conférant une aura de prestige et assurant la pérennité de l'œuvre d'art au sein des cercles du grand art. Le défi lancé par Cleon Peterson au téléspectateur « La Tempête » est un défi lancé par Cleon Peterson. C'est un gant jeté aux pieds de la société, invitant le spectateur non seulement à observer, mais aussi à s'interroger sur les thèmes sous-jacents de conflit et de contrôle. Le dialogue initié par cette œuvre est caractéristique du pop art urbain et du graffiti, médiums utilisés depuis longtemps pour exprimer des opinions sociales et politiques. L'engagement de Peterson envers ces thèmes est inébranlable, et sa capacité à les transmettre par la sérigraphie témoigne de son talent d'artiste et de sa compréhension de son rôle de provocateur dans le monde de l'art. En conclusion, « La Tempête » de Cleon Peterson est une œuvre marquante qui capture l'essence du pop art urbain et du graffiti par son audace thématique et son impact visuel. Cette sérigraphie artisanale sur papier d'art, limitée à trente exemplaires, transcende les frontières du street art traditionnel pour intégrer le monde des beaux-arts, tout en conservant la spontanéité et la force expressive qui définissent le genre. C'est une œuvre qui fait le lien entre la nature éphémère du graffiti et l'impact durable des beaux-arts, un pont que Peterson emprunte avec une habileté remarquable et une honnêteté audacieuse.

    $4,376.00

  • Black Sky Giclee Print by Young Lee

    Young Lee Impression giclée Black Sky par Young Lee

    Impression giclée Black Sky par Young Lee Artwork, édition limitée sur papier d'art vélin, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée 2021, signée et numérotée à 25 exemplaires. Format de l'œuvre : 20 x 30 cm. Black Sky de Young Lee – Saturation des couleurs et fantaisie chaotique dans l'art urbain pop et le graffiti « Black Sky » est une estampe giclée signée et numérotée de 2021, réalisée par l'artiste sud-coréenne Young Lee. Tirée à seulement 25 exemplaires, elle mesure 50,8 x 76,2 cm et est imprimée sur papier d'art vergé. Reconnue pour sa fusion entre distorsion cartoon et narration en couches successives, Young Lee crée une œuvre visuelle dense et exaltante, peuplée d'animaux anthropomorphes, d'enfants aux traits exagérés et d'éléments surréalistes en arrière-plan, transformant les codes familiers de la pop culture en paysages oniriques personnels. L'estampe capture une cascade chaotique de personnages, serrés les uns contre les autres sous un ciel noir où tension, humour et affection se côtoient. Avec ses teintes éclatantes, ses contours nets et ses contrastes riches, la composition se déploie avec un volume visuel saisissant, vibrant de formes, de couleurs et d'expressions expressives. Cette œuvre s'impose comme une référence du Street Pop Art et du graffiti, brouillant la frontière entre absurdité comique et narration subtile et émouvante. Expression dans le désordre et la frénésie contrôlée L'imagerie de Black Sky offre un chaos narratif complexe : un cochon aux yeux cernés, un tigre souriant malgré la fatigue, et une multitude de têtes d'animaux aux proportions exagérées qui envahissent la partie supérieure de l'estampe, surplombant deux personnages chaleureux et aux joues roses, figés dans une étreinte fraternelle. Ces personnages portent la marque du style inimitable de Lee : des formes douces et arrondies, des dégradés de carnation, de minuscules larmes et des mains stylisées, soit enlacées, soit pressées anxieusement contre leurs visages. Malgré le brouhaha de la foule en haut, les figures en bas semblent isolées, baignées de chaleur et de calme, créant un contraste émotionnel au sein de la composition. Les nuages ​​de pluie et les formes de larmes éparses accentuent une étrange atmosphère de malaise, contredisant visuellement la palette colorée par des nuances de tristesse ou de désespoir. Cette tension entre l'ambiance et la surface est au cœur du langage du Street Pop Art et du Graffiti, où la contradiction aiguise le sens. Précision et énergie de surface de la giclée Le format giclée restitue avec une précision remarquable l'équilibre subtil entre texture et netteté propre à Young Lee. Chaque nuance, des dégradés de violet foncé aux rouges fluorescents et aux jaunes moutarde, est fidèlement restituée, soulignant le rythme émotionnel de l'œuvre. Le papier d'art vergé met en valeur la superposition dense et les dégradés subtils sans altérer la netteté et la précision graphique du trait dessiné à la main par Lee. La surface évoque un tissu sérigraphié ou une œuvre d'art numérique revisitée grâce à une maîtrise méticuleuse du pinceau, offrant une énergie tactile qui reflète l'intensité de l'instant. Avec « Black Sky », Lee crée une scène vibrante d'un silence vibrant, foisonnante de couleurs et de sens, tout en restant ancrée dans l'immobilité. Cette maîtrise technique confirme sa place de maître dans le paysage du street art et du graffiti, en tant que créateur d'atmosphères empreintes de forme. Le jeune Lee et la géométrie des sentiments « Black Sky » illustre le talent de Young Lee pour créer une intensité émotionnelle par la symétrie visuelle, la superposition et l'abstraction. Son œuvre suggère souvent le conflit sans agressivité, la célébration sans certitude. Elle présente les personnages comme des fragments de culture et de mémoire, aplatis en vecteurs de tension, de joie ou de détachement surréaliste. Dans cette estampe, Lee communique la pression de la proximité, l'anxiété dissimulée sous des apparences joyeuses et l'intimité protectrice entre deux figures centrales au milieu du chaos. La narration visuelle ne résout ni n'explique. Elle enveloppe. Elle confronte. Elle invite à être ressentie plus qu'à être décodée. Figure contemporaine du Street Pop Art et du graffiti, Young Lee prouve que l'équilibre peut émerger du désordre et que l'émotion peut s'exprimer dans le design. « Black Sky » devient plus qu'une simple estampe : c'est un portrait de la collision entre proximité, couleur et silence.

    $650.00

  • Floral Takeover 2017 Red Cream Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie Floral Takeover 2017 Rouge Crème par Shepard Fairey - OBEY

    Floral Takeover 2017 Sérigraphie Rouge Crème par Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 2 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté Œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artiste. Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2017. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. « Je crée sans cesse de nouveaux motifs pour mes installations de rue et mes œuvres d'art. Avant, j'achetais du papier peint en fin de série, mais maintenant, je conçois et imprime les miens. Ils rendent très bien seuls, et pas seulement en motifs répétitifs. C'est pourquoi je lance une édition limitée à 200 exemplaires, déclinée en quatre versions. Achetez un canapé assorti… bientôt disponible… je plaisante ! » - Shepard Fairey - OBEY. L'estampe sérigraphique « Floral Takeover 2017 Red Cream » est une œuvre majeure de Shepard Fairey, artiste dont le travail est indissociable du croisement entre le pop art urbain et le graffiti. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté, cette pièce est un véritable objet de collection. Avec ses dimensions de 45,7 x 61 cm, la sérigraphie est suffisamment imposante pour habiller n'importe quel mur. Fairey, avec sa marque emblématique OBEY, est depuis longtemps un provocateur, mêlant les techniques de l'art commercial à l'esprit subversif du street art ; cette œuvre illustre parfaitement cette fusion. Sa démarche de création de nouveaux motifs pour ses installations urbaines et ses œuvres d'art contemporain rappelle ses débuts, lorsqu'il utilisait des papiers peints obsolètes comme supports. La transition vers la conception et l'impression de ses propres motifs témoigne d'une maîtrise artistique accrue et d'une évolution de son style unique. La série « Floral Takeover » met en lumière la capacité de l'artiste à s'approprier des éléments traditionnellement associés à la décoration intérieure et à les réinterpréter dans le contexte du street art et de la culture pop. Ce faisant, Fairey brouille les frontières entre l'art comme simple objet esthétique et sa fonction de commentaire sur les normes sociales. Dans cette estampe, Fairey joue avec un papier beaux-arts crème moucheté qui confère à l'œuvre une texture organique, contrastant avec la précision et la maîtrise de la sérigraphie bicolore. Le choix du crème comme couleur de fond amplifie l'éclat du motif floral rouge, donnant au dessin une vivacité saisissante qui captive le regard. La juxtaposition des couleurs et des formes symbolise l'œuvre de Fairey, où le contraste sert souvent de métaphore visuelle à des contrastes culturels et politiques plus larges. De plus, la série d'estampes « Floral Takeover » reflète l'humour de Fairey et sa perception des interactions entre l'art et le monde commercial, comme en témoigne sa suggestion ludique d'« acheter un canapé assorti ». Cette déclaration illustre la conscience qu'a l'artiste de la marchandisation de l'art dans la culture populaire et de son rôle dans ce processus. À travers des œuvres comme celle-ci, Fairey continue de remettre en question les perceptions de ce que peut être le street art, en faisant le lien entre l'esprit rebelle du graffiti et le fini lisse des œuvres d'art exposées en galerie.

    $718.00

  • Third Rail PP Serigraph Print by Risk Rock

    Risk Rock Sérigraphie Third Rail PP par Risk Rock

    Third Rail PP Printers Proof Limited Edition, tirage sérigraphique 7 couleurs réalisé à la main sur papier beaux-arts 320 g/m² par l'artiste graffiti pop Risk Rock. Épreuve d'imprimerie PP 2015, œuvre d'art signée en édition limitée, format 24x24 Third Rail, 2015. Sérigraphie en couleurs sur papier Coventry Rag Fine Art, 61 x 61 cm (feuille). Tirage limité à 50 exemplaires. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Sérigraphie 7 couleurs sur papier Fine Art 320 g/m². Format : 61 x 61 cm. Sortie : 10 mai 2015. Tirage : 50 exemplaires. Cette édition était initialement vendue avec la monographie de Risk, Old Habits Die Hard. L’ouvrage retrace le parcours de Risk, pionnier du graffiti à Los Angeles, et son ambition de repousser les limites de son art et de contribuer à la reconnaissance internationale du mouvement graffiti. « Third Rail », œuvre du célèbre graffeur pop Risk Rock, incarne avec force la vitalité et l'énergie subversive qui caractérisent le street art. Sortie le 10 mai 2015 en édition limitée, cette sérigraphie artisanale témoigne de la réputation de l'artiste, toujours à la pointe de la créativité. Chaque exemplaire de cette édition exclusive est imprimé sur un papier d'art premium Coventry Rag 320 g/m², au format 61 x 61 cm. Cet exemplaire spécifique, marqué « Épreuve d'imprimeur » (PP), se distingue de l'édition principale limitée à 50 exemplaires, ce qui le rend d'autant plus unique et recherché par les collectionneurs. Grâce à une palette de sept couleurs éclatantes, la sérigraphie employée par Risk Rock sublime la profondeur et l'intensité chromatique de l'œuvre, célébrant le lien intrinsèque du graffiti avec la culture urbaine. L'œuvre est non seulement signée par l'artiste, mais également numérotée et datée en bas, garantissant son authenticité et la rattachant directement à la carrière de son créateur. L'image elle-même, un visage diabolique et souriant sur fond de couleurs et de formes psychédéliques, exhale l'esprit rebelle inhérent au mouvement graffiti. Cette édition revêt une importance particulière car elle était initialement vendue avec la monographie de Risk, « Old Habits Die Hard ». Cet ouvrage explore le rôle influent de Risk comme l'un des précurseurs de la scène graffiti de Los Angeles. Son travail et son leadership ont contribué à propulser le street art de ses racines underground à un mouvement majeur reconnu mondialement. La monographie détaille le parcours de Risk en tant qu'artiste et son dévouement à faire progresser non seulement son expression artistique, mais aussi à contribuer à la reconnaissance et à l'appréciation du graffiti comme une forme d'art légitime et puissante. « Third Rail » de Risk Rock constitue une puissante représentation de cette période charnière pour l'art, symbolisant la transition du graffiti des coins de rue aux galeries d'art, et inscrivant l'héritage de Risk dans la riche culture du pop art, du street art et du graffiti.

    $913.00

  • Selfie Gun Pink Silkscreen Print by Joan Cornellà

    Joan Cornellà Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà

    Sérigraphie rose « Selfie Gun » de Joan Cornellà, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 250 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Format : 16,14 x 22,44 cm. Sérigraphie. Sérigraphie rose « Pistolet à selfie » de Joan Cornellà « Selfie Gun Pink » est une sérigraphie artisanale de 2024, réalisée par l'artiste satirique espagnol Joan Cornellà. Mesurant 41 x 57 cm et tirée à 250 exemplaires, cette œuvre signée et numérotée reflète le style inimitable de Cornellà, alliant une simplicité visuelle raffinée à un commentaire social mordant. L'image représente un homme souriant, vêtu d'un costume couleur pêche, tenant une perche à selfie sur laquelle est fixé non pas un appareil photo, mais un pistolet pointé droit sur lui. Le fond rose pâle accentue le contraste ironique entre l'air enjoué du sujet et le thème sous-jacent d'une violence dissimulée sous un narcissisme désinvolte. La critique de Joan Cornellà à travers une imagerie absurde Né à Barcelone en 1981, Joan Cornellà s'est imposé comme une figure majeure du street art et du graffiti à l'échelle internationale. Son esthétique minimaliste, proche du dessin animé, révèle les absurdités de la vie moderne. Ses personnages, volontairement dénués d'individualité, arborent souvent un sourire forcé tandis qu'ils accomplissent des actes troublants, voire absurdes. Dans « Selfie Gun Pink », l'expression satisfaite du personnage contraste avec le symbolisme sinistre d'une arme pointée sur sa tête. Le bâton, instrument traditionnel d'autopromotion et de recherche d'attention, se métamorphose en un instrument de destruction silencieuse. Cette métaphore visuelle illustre la critique que Cornellà adresse à la culture numérique, à la vanité sociale et au détachement dangereux que peut engendrer la technologie. Couleur, style et technique dans la satire contemporaine Le procédé de sérigraphie utilisé pour cette estampe est emblématique de l'engagement de Cornellà envers la précision et la qualité de la présentation. Lignes audacieuses, aplats de couleur et ombrages plats sont employés pour imiter les mascottes d'entreprises ou les dessins animés de sécurité, avant d'en détourner le sens par des sous-entendus troublants. L'utilisation du rose en arrière-plan dans « Selfie Gun Pink » offre un contraste acidulé avec l'humour noir de la scène. Cela illustre la stratégie délibérée de Cornellà, qui consiste à utiliser des palettes ludiques pour désarmer le spectateur et l'inciter à un second regard, révélant ainsi un commentaire plus profond. Cette coloration pop art, associée à une critique ancrée dans le réel, inscrit son œuvre sans équivoque dans le courant du street art et du graffiti. Impact et pertinence dans le paysage visuel moderne « Selfie Gun Pink » illustre comment l'œuvre de Joan Cornellà transcende les frontières traditionnelles, passant avec aisance des estampes d'art aux murs des galeries, en passant par les mèmes viraux. Pourtant, l'impact de ses images ne se limite pas à la nouveauté visuelle. Ses thèmes récurrents – violence, narcissisme, ironie et marchandisation – font écho à des débats sociaux urgents. L'estampe de 2024 capture ce moment où le bonheur de façade masque les tourments intérieurs et où les outils censés nous connecter peuvent, au contraire, nous isoler et nous mettre en danger. Avec chaque nouvelle œuvre, y compris cette estampe en édition limitée, Cornellà s'affirme comme l'une des voix les plus percutantes du monde de l'art contemporain, incitant les spectateurs à se confronter à des vérités dérangeantes à travers des visuels d'une légèreté trompeuse.

    $3,500.00

  • Non-Volley Zone II Original Acrylic Painting by Dave Pollot

    Dave Pollot LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $1,917.00

  • From The Ground Up Round 2- #22 - Sprayed Paint Art Collection

    Meggs From The Ground Up Round 2 #22 Impression de peinture HPM originale par Meggs

    From The Ground Up Round 2 - #22 Sérigraphie originale peinte à la main en plusieurs couleurs sur bois récupéré, prête à être accrochée par Meggs Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2015 From The Ground Up Round 2 #22 Reproduction d'une peinture HPM originale de Meggs, prête à être accrochée En adaptant son art urbain et ses graffitis aux beaux-arts, Meggs a bénéficié de nombreuses opportunités de voyager, d'exposer professionnellement son travail et de participer à des festivals de fresques murales à travers le monde. Ses œuvres, tant urbaines qu'en galerie, sont reconnues à l'échelle nationale et internationale, notamment à Melbourne, Sydney, Londres, San Francisco, Paris, Tokyo, Hawaï, Mexico, Los Angeles et Hong Kong. Ses œuvres figurent dans les collections permanentes sur papier de la National Gallery of Australia et du Victoria & Albert Museum de Londres.

    $631.00

  • Speak from the Heart Life is Beautiful Silkscreen Print by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Parle avec le cœur La vie est belle Sérigraphie de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Parlez du cœur - La vie est belle - Sérigraphie artisanale 10 couleurs HPM sur papier beaux-arts à bords frangés, par l'artiste Mr Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée. Édition limitée HPM 2018, signée et numérotée à 25 exemplaires. Format : 44 x 36 cm. « Mr Brainwash », estampe de la série « Neon Light » de Thierry Guetta. Sérigraphie dix couleurs sur papier d'art de qualité archive, rehaussée d'éclaboussures de peinture à la main. Chaque estampe est imprimée sur du papier d'art de qualité archive déchiré à la main, signée et numérotée, et porte une empreinte digitale au verso. L'ode à l'optimisme de M. Brainwash : « Parlez avec le cœur - La vie est belle » En 2018, Mr Brainwash, pseudonyme de Thierry Guetta, a publié une œuvre en édition limitée qui capture l'essence du pop art urbain et la fascination de la culture contemporaine pour l'interaction entre texte et image. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » est une sérigraphie artisanale en dix couleurs HPM, rehaussée d'une technique d'impression traditionnelle, sur papier d'art à bords frangés. Véritable hymne à la positivité, cette œuvre, signée et numérotée par l'artiste, mesure 112 x 91 cm et présente une impression en édition limitée à la lumière néon, diffusant un message invitant. L'intersection entre le street art et les beaux-arts dans l'œuvre de Mr Brainwash Mr Brainwash est une figure controversée du monde de l'art, à la croisée de l'authenticité brute du street art et de l'attrait commercial du pop art. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » illustre parfaitement cette fusion, alliant la dimension tactile de la sérigraphie à l'esthétique raffinée des beaux-arts. L'esthétique audacieuse de l'œuvre, inspirée du néon, évoque l'âge d'or du pop art tout en conservant une modernité qui trouve un écho auprès du public actuel. L'ajout d'éclaboussures de peinture, réalisées à la main, sur la sérigraphie apporte profondeur et texture, conférant à chaque pièce de la série un caractère unique. Cette technique fait écho à la spontanéité et à l'imperfection célébrées dans le street art, où l'environnement joue souvent un rôle dans la création artistique. Le style caractéristique et les fondements philosophiques de M. Brainwash L'effet néon de « Speak from the Heart - Life is Beautiful » n'est pas qu'un choix visuel ; c'est une affirmation philosophique. Les néons, souvent associés à l'agitation urbaine, deviennent un symbole d'espoir et de beauté sous la plume de Mr Brainwash. Le message « Life is Beautiful » est à la fois une affirmation et une invitation, encourageant chacun à embrasser la vie dans toute sa complexité et à trouver la beauté dans chaque instant. Au dos de cette œuvre figure également l'empreinte digitale de Mr Brainwash, une signature personnelle devenue sa marque de fabrique. Elle représente la contribution de l'artiste au processus de création et constitue un gage d'authenticité pour les collectionneurs. « Speak from the Heart - Life is Beautiful » de Mr Brainwash illustre parfaitement comment le pop art urbain et le graffiti ont évolué pour devenir des médiums qui fusionnent les frontières entre art de la rue et art contemporain. De par sa qualité artisanale, son édition limitée et son message poignant, l'œuvre continue de diffuser son message d'optimisme à travers le monde, incarnant l'esprit du pop art et sa capacité à communiquer et à créer du lien par des moyens directs et percutants.

    $7,876.00

  • Railroad in the Sky Original Spray Paint Acrylic Painting by Lyric One

    Lyric One PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $879.00

  • Revenge Night Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $759.00

  • Reality Television PP Printers Proof Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Reality Television PP Printers Proof Archival Print par Scott Listfield

    Téléréalité - Impression pigmentaire d'archives PP en édition limitée, reproduction d'une œuvre d'art de Trump sur papier d'art par l'artiste de culture pop moderne Scott Listfield . Épreuve d'imprimerie PP 2014 signée, tirage pigmentaire d'archive 13x19, 5/5

    $532.00

  • I Heart Hello Kitty! Giclee Print by Natalia Fabia

    Natalia Fabia Je Cœur Hello Kitty ! Impression Giclée par Natalia Fabia

    J'adore Hello Kitty ! Œuvre d'art en édition limitée (Giclée) sur papier d'art de l'artiste moderne Natalia Fabia.

    $631.00

  • Ice Cream Truck Silkscreen Print by Giorgiko

    Giorgiko Sérigraphie Ice Cream Truck par Giorgiko

    Camion de glaces - Sérigraphie artisanale en édition limitée 10 couleurs sur papier gris Stonehenge 250 g/m² par Giorgiko, célèbre artiste pop. Édition limitée 2022, signée et numérotée, à 60 exemplaires. Format de l'œuvre : 20 x 28 pouces. 2022 GIORGIKO « Camion de glaces » Édition de 60 exemplaires 20 x 28 pouces Sérigraphie 10 couleurs tirée à la main Imprimée sur papier d'art Stonehenge gris 250 g/m² 100 % coton Bords frangés à la main Signée et numérotée par Darren et Trisha de Giorgiko Imprimée par Serio Press (Los Angeles).

    $651.00

  • Life Silkscreen by Hijack

    Hijack SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $917.00

  • Four Tablets Daily Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Quatre tablettes par jour, impression d'archives par Ben Frost

    Four Tablets Daily, impression d'archives par Ben Frost, édition limitée sur papier Canson Cotton Rag Photographique Fine Art 310 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Tirage signé et numéroté de 2024, édition limitée à 15 exemplaires, format 11,7 x 11,7 pouces, pigments d'archivage, beaux-arts, femme sur un emballage pharmaceutique pour Ritalin 10. L'emballage pharmaceutique comme support dans l'art urbain pop et le graffiti « Four Tablets Daily », de l’artiste australien Ben Frost, est une œuvre saisissante et percutante, à la croisée du street art, du pop art et du graffiti. Tirage pigmentaire d’archive sur papier Canson Cotton Rag Photographique 310 g/m², cette édition limitée de 2024 fusionne avec audace l’esthétique des médicaments et l’imagerie pop classique. Le style distinctif de Frost mêle des visuels épurés, inspirés de la publicité, aux thèmes de la consommation, de l’identité et des effets anesthésiants de la médecine moderne. L’artiste utilise ici une véritable boîte de Ritalin 10 comme support, la transformant en un portrait ironique et troublant de la dépendance et des idéaux de beauté contemporains. La fusion de la culture de consommation et du commentaire artistique Ben Frost, connu pour son détournement d'emballages, de logos et de symboles culturels, utilise cette œuvre pour interroger le rapport de la société aux médicaments sur ordonnance et aux médias de masse. L'estampe présente le visage stylisé d'une femme, dont les yeux bleus et les lèvres rouges évoquent les héroïnes de bandes dessinées du milieu du XXe siècle, se détachant sur les contraintes géométriques d'un emballage pharmaceutique. La juxtaposition entre son regard sensuel et construit et le langage clinique de l'étiquetage du Ritalin suggère une tension entre plaisir artificiel et contrôle médical. En conservant la majeure partie du texte de l'emballage original, Frost permet à l'œuvre de préserver son contexte initial, rendant le spectateur mal à l'aise face à l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'art, mais aussi d'un artefact issu d'une utilisation réelle. Édition limitée : l'art rencontre le graffiti et la satire pop Tirée en édition très exclusive à seulement 15 exemplaires, chaque estampe est signée et numérotée par l'artiste. Ses dimensions de 29,7 x 29,7 cm en font une œuvre compacte et percutante, qui condense le commentaire visuel de Frost en un carré incisif et satirique. Réalisée sur papier coton de qualité muséale, avec des pigments d'archivage, cette estampe transforme la nature éphémère du consumérisme et le commentaire social en une œuvre d'art durable. À la croisée de l'art contemporain de collection et de la contestation, cette estampe puise son énergie aussi bien dans les galeries que dans la rue. Le rôle particulier de Ben Frost dans l'art pop et graffiti moderne Ben Frost est un artiste de street art basé à Sydney, reconnu internationalement pour sa critique acerbe de la culture populaire, de l'industrie pharmaceutique et du marketing de consommation. Ses œuvres ont été exposées dans des villes comme Londres, New York et Tokyo, et sont devenues emblématiques de la critique post-pop. Dans « Four Tablets Daily », Frost confirme sa place dans le graffiti pop contemporain en détournant des formats familiers et en les transformant en réflexions sociétales incisives. Cette œuvre, à l'instar de nombre de ses travaux, brouille la frontière entre présentation en galerie et confrontation dans la rue, incitant les spectateurs à s'interroger sur leurs habitudes, leurs dépendances et les images soigneusement conditionnées qu'ils consomment quotidiennement.

    $550.00

  • Ian Curtis Heart and Soul Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Sérigraphie « Cœur et Âme » d'Ian Curtis par Shepard Fairey - OBEY

    Ian Curtis Heart and Soul Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY Tirage à la main 3 couleurs sur papier beaux-arts crème moucheté Œuvre d'art en édition limitée Obey Pop Culture Artiste. Édition limitée à 500 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Format : 18 x 24 pouces. Sérigraphie. J'ai découvert Joy Division grâce à mon ami Jay Haley en 1985-86. Jay était un peu plus ouvert d'esprit que moi ; il écoutait du punk et du hardcore agressifs, mais aussi des groupes plus sombres comme The Smiths, The Cure, les premiers albums de Cult et Joy Division. Au début, j'aimais certaines mélodies de Joy Division, mais je trouvais généralement leur musique un peu froide, dépouillée et envoûtante, presque déprimante. Cependant, avec le temps, j'ai fini par apprécier leur musique et ce que je considérais comme des défauts est devenu un atout. En sortant de ma phase punk rock orthodoxe, j'ai réalisé qu'aucun groupe ne sonnait comme Joy Division. Mon amour pour Joy Division n'a fait que grandir au fil des ans, tout comme mon appréciation de leur imagerie. L'image d'une élégante austérité propre à Joy Division est souvent associée aux illustrations de Peter Saville, mais il faut aussi rendre hommage à Kevin Cummins pour ses portraits noirs du groupe. J'adore la photographie de Cummins depuis des années, j'étais donc ravi lorsqu'il a accepté de collaborer à un portrait d'Ian. Curtis, le chanteur de Joy Division, qui s'est suicidé en 1980 à l'âge de 23 ans. Chanteur unique et parolier de talent, Curtis a inspiré l'œuvre d'art qui intègre les paroles de la chanson « Heart and Soul », ainsi qu'une séparation angulaire dans sa silhouette, symbolisant la tension entre le cœur et l'âme. « Kevin connaissait personnellement Ian, et j'ai été très touché qu'il me permette d'interpréter sa photo emblématique ! » – Shepard Fairey – OBEY La sérigraphie « Ian Curtis Heart and Soul » de Shepard Fairey est un vibrant hommage à l'énigmatique leader de Joy Division et à son influence profonde sur la musique et la culture visuelle. Sortie en 2023, cette édition limitée témoigne du lien personnel fort qui unit Fairey à Curtis et à l'héritage intemporel du groupe. L'œuvre, de format 45,7 x 61 cm et limitée à 500 exemplaires, est réalisée à la main avec une minutie extrême. Imprimée en trois couleurs sur un papier d'art crème moucheté, elle souligne l'essence brute et texturée du sujet. L'intérêt de Fairey pour l'œuvre de Joy Division remonte au milieu des années 1980, période marquée par une prise de conscience musicale et un passage d'une vision punk stricte à une appréciation plus large des sonorités envoûtantes et mélancoliques qui caractérisent la discographie de Joy Division. Fairey évoque avec franchise comment sa perception initiale de la musique, « froide et envoûtante », s'est muée en une compréhension de sa profondeur et de son caractère unique, révélant un parcours de croissance personnelle et artistique. Au cœur de cette estampe se trouve la collaboration de Fairey avec Kevin Cummins, photographe renommé pour ses portraits saisissants de Joy Division, qui ont profondément marqué l'identité visuelle du groupe. L'intégration des paroles de « Heart and Soul » au sein du portrait illustre, au sens propre comme au figuré, l'entrelacement du génie lyrique de Curtis et de sa représentation visuelle. Ce choix artistique suggère également la complexité des tourments intérieurs de Curtis, illustrée par le contraste saisissant qui traverse sa silhouette dans l'œuvre – un rappel poignant du conflit intérieur entre passion et raison, émotion et intellect. L'estampe de Fairey n'est pas qu'une simple œuvre visuelle, mais un collage narratif qui rend hommage à l'influence artistique et à l'héritage d'Ian Curtis. En intégrant les paroles bouleversantes de « Heart and Soul » à son œuvre, Fairey invite le spectateur à une exploration multidimensionnelle : esthétique, émotionnelle et intellectuelle. L’estampe transcende la simple représentation, devenant le vecteur de l’admiration de l’artiste pour le talent de Curtis en tant que chanteur et parolier, ainsi que pour l’influence durable de Joy Division sur la musique et la culture populaire. Ainsi, l’âme et le cœur de l’art d’Ian Curtis continuent de résonner à travers le temps.

    $526.00

  • Break Free 29 HPM Archival Print by Jessica Hess

    Jessica Hess Break Free 29 HPM Archival Print par Jessica Hess

    Break Free 29, édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives rehaussées à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² par Jessica Hess, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main sur papier Moab Fine Art 290 g/m² Format : 61 x 51 cm (24 x 20 pouces) Sortie : 26 juillet 2019 « Break Free » fait partie d’une nouvelle série de peintures explorant l’étrange abstraction des structures artificielles, victimes de l’abandon, de la dégradation et de la démolition, en contraste avec la beauté de leur reconquête par la nature. Tout retournera un jour à la Terre. – Jessica Hess L'ouvrage de Jessica Hess, Break Free 29 : L'architecture de la décrépitude et le langage du graffiti « Break Free 29 » de Jessica Hess est une estampe pigmentaire d'archive rehaussée à la main, mesurant 61 x 51 cm (24 x 20 pouces), publiée en 2019 dans le cadre d'une série documentant l'architecture urbaine abandonnée, envahie par les graffitis et les éléments naturels. Imprimée sur papier d'art Moab 290 g/m², cette édition limitée illustre la maîtrise de Hess en peinture photoréaliste et son talent pour transformer la ruine urbaine en poésie visuelle. L'image capture un espace intérieur effondré – peut-être un entrepôt ou une friche industrielle – où la nature reprend ses droits et où chaque surface visible est recouverte de tags, de fresques et de pigments patinés. L'œuvre n'est pas une simple célébration du street art. C'est une méditation nuancée sur l'impermanence, la résilience et la transformation. Hess ne stylise ni n'exagère les graffitis ; elle les peint fidèlement, les respectant comme un témoignage authentique de l'empreinte humaine. Les poutres délabrées, les planches de plancher brisées et la charpente apparente du toit contribuent à la complexité visuelle de l'ensemble. Tout dans cette composition est en perpétuel mouvement. La structure se dégrade, et pourtant les surfaces s'animent d'une vie nouvelle. Des plantes vertes percent les fissures. Des éclats de couleurs vives défient le silence. L'effondrement n'est pas une fin, mais une évolution. Le photoréalisme comme préservation des objets éphémères du street pop Le travail de Jessica Hess s'apparente à une forme de préservation visuelle. En recréant minutieusement des ruines recouvertes de graffitis avec un réalisme photographique saisissant, elle immortalise l'art éphémère face au temps, à la destruction et à l'effacement. Dans Break Free 29, aucune surface n'est épargnée : piliers, encadrements de fenêtres, tuyaux et débris sont recouverts de couches superposées de graffitis, d'autocollants et de coulures de peinture. Chaque tag est une voix anonyme, participant à un dialogue visuel plus vaste, tissé au fil du temps. Hess ne retouche ni ne met en scène ces voix. Elle les capture dans toute leur complexité brute. La technique d'embellissement manuel de chaque estampe renforce l'authenticité de l'œuvre. Elle souligne la nature physique du graffiti lui-même : construit par couches, retouches et répétition. Les éléments peints ne se contentent pas de reproduire l'image ; ils la réactivent. L'utilisation d'un réalisme haute fidélité et d'un travail manuel minutieux par Hess fait le lien entre le graffiti et les beaux-arts, sans compromettre aucun des deux. Cela témoigne de son profond respect pour ces lieux et les artistes qui y ont laissé leur empreinte. Entropie, mémoire et réensauvagement de l'espace urbain Break Free 29 contribue au dialogue permanent au sein du Street Pop Art et du graffiti sur la signification de l'espace, de la dégradation et de la notion d'auteur. Hess ne peint pas l'acte de graffiti en mouvement, mais ses conséquences, sa documentation. La structure qu'elle représente n'est plus définie par sa fonction originelle. Elle devient un nouvel environnement façonné par l'effondrement, l'intervention humaine et l'abandon. L'architecture se transforme en une toile accidentelle, et la nature s'y installe lentement, collaboratrice silencieuse. Aucune figure humaine ne se détache au centre de la scène, mais la présence humaine est omniprésente : dans les traits de peinture, dans les tags, dans les strates de messages écrits au fil du temps. Le graffiti ne se contente pas d'orner les ruines ; il leur confère un sens dans leur inoccupation. Le cadrage de cet espace par Hess révèle une beauté alternative, non fondée sur la conception, mais sur la décomposition et la réappropriation. Des plantes poussent à travers le béton. La lumière du soleil filtre à travers le toit effondré. L'œuvre humaine cède, et la terre commence à réécrire l'histoire de la structure. Dans Break Free 29, Jessica Hess présente la ruine non comme une perte, mais comme une transformation. C'est un portrait de l'impermanence peint avec soin et précision, qui nous rappelle que rien n'est véritablement statique : ni les villes, ni l'art, ni la nature. Tout est en mouvement, et tout finit par se libérer.

    $503.00

  • Frank Sinatra The Crooner HPM Serigraph Print by Steve Kaufman SAK

    Steve Kaufman SAK Frank Sinatra The Crooner HPM Sérigraphie par Steve Kaufman SAK

    Frank Sinatra The Crooner Édition limitée Peinture à l'huile embellie à la main Sérigraphie HPM sur toile par Steve Kaufman SAK Artiste de rue graffiti Art pop moderne. Sérigraphie HPM signée Frank Sinatra « The Crooner » par Steve Kaufman SAK, 2005

    $1,917.00

  • War 100 Tablets AP HPM Stencil on Board by Ben Frost

    Ben Frost Pochoir WOODCRADLED HPM sur bois par ARTIST

    Achetez WOODCRADLED Panneau multiple peint à la main prêt à accrocher par ARTIST Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2022 Édition signée et numérotée de XXX HPM MEDIA Print Artwork Taille XXX INFO

    $1,898.00

  • Disco Ball Red Blobs HPM Archival Print by Adam J O'Day

    Adam J O'Day Disco Ball Red Blobs HPM Archival Print par Adam J O'Day

    Boule disco - Taches rouges, édition limitée, impressions pigmentaires HPM d'archives embellies à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par Adam J O'Day, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Boule disco : Taches rouges • Tirage pigmentaire d'archives autographié • Variante unique peinte à la main sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 61 x 61 cm. Peinte à la main, signée et numérotée par l'artiste Adam J. O'Day, cette édition limitée unique est disponible en 5 exemplaires. Adam J. O'Day « Boule disco : Taches rouges » - Tirage unique peint à la main - 61 x 61 cm

    $533.00

  • Impression d'archives Versace HPM décyclée par Denial - Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives Versace HPM décyclée par Denial - Daniel Bombardier

    Tirages pigmentaires HPM d'archives, édition limitée, rehaussés à la main, par Denial Graffiti Street Artist, sur papier d'art fin, avec collages, aérosols, crayons et vernis. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 15 exemplaires. Le Versace recyclé du déni : la médecine du branding dans le pop art urbain contemporain L'œuvre « Decycled Versace » de Denial, publiée en 2021 sous forme d'estampe pigmentaire d'archive rehaussée à la main, poursuit l'exploration incisive par l'artiste du culte des marques, de la construction identitaire et de l'esthétique séduisante du consumérisme. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 15 tirages mesure 45,2 x 60,3 cm et est unique, modifié par des collages, des aérosols, des crayons et des couches de vernis. Encadrée d'un cadre baroque doré, l'œuvre présente une grande capsule stylisée – ornée de la tête de Méduse iconique de Versace – sur un fond de motifs dentelés et de champs de couleurs fragmentés. La capsule porte la mention « 100MG », renforçant ainsi son identité à la fois d'objet visuel et de drogue conceptuelle. Denial, également connu sous le nom de Daniel Bombardier, utilise la pilule comme forme centrale dans sa série « Decycled » pour commenter la nature addictive du statut social et le rôle des logos de luxe dans la construction de l'identité moderne. En intégrant le logo Versace à l'intérieur de la capsule, l'œuvre assimile la consommation de marques à l'automédication. Ce geste n'est ni une glorification ni une condamnation ; c'est une mise à nu. Le logo devient un ingrédient, dosé avec précision pour susciter une forte émotion ou un impact social. Ainsi, Decycled Versace critique non seulement la marque, mais aussi les systèmes culturels qui érigent de tels symboles en quasi-mythologie. Bruit visuel et perturbation symbolique Le fond de « Decycled Versace » est composé de profondes diagonales, de textures éclaboussées, de trames et de traits de peinture expressifs. Ces éléments font référence à la fois aux techniques traditionnelles du graffiti et à l'esthétique du design numérique. La superposition crée une tension visuelle qui refuse toute immobilité ou résolution facile. Sur ce fond chaotique, la forme lisse et lumineuse de la pilule apparaît presque stérile par contraste. L'effet est désorientant mais intentionnel : le luxe, semble suggérer l'œuvre, s'épanouit lorsqu'il est placé au-dessus du désordre qu'il prétend effacer. La tête de Méduse, emblème historique de Versace lié à la mythologie grecque et aux thèmes du désir et du danger, est ici réinterprétée comme une icône de l'hypnose consumériste. Intégrée à la pilule, elle devient un objet d'intériorisation. L'utilisation de trames et de techniques de pochoir brutes par « Denial » déstabilise davantage l'aura lisse de la marque, rappelant aux spectateurs que derrière chaque logo impeccable se cache une illusion construite. Dans le contexte du Street Pop Art et du Graffiti, l'œuvre récupère l'espace visuel des systèmes marketing et le redistribue sous forme de critique artistique. L'illusion encadrée du pouvoir et de la permanence Le cadre doré orné qui entoure « Decycled Versace » joue un rôle crucial dans le message de l'œuvre. Traditionnellement associé au portrait classique et à la sacralité des galeries, ce cadre confère à l'œuvre une autorité artificielle. Mais cette vénération est contredite par son contenu : désordonné, chaotique, brisé. La forme de pilule, conçue pour paraître élégante et scientifique, flotte dans ce champ comme une relique sacrée. C'est dans la dissonance entre le raffinement matériel et la rébellion conceptuelle que l'œuvre tire toute sa force. La manipulation de l'objet d'art par Denial reflète la double vie des marques de luxe, souvent à la frontière entre exclusivité et visibilité de masse. « Decycled Versace » existe à la fois comme critique et comme artefact du système même qu'elle expose. En transformant les logos de marques en métaphores médicinales, Denial nous oblige à réévaluer la façon dont l'identité est consommée et dont le branding fonctionne à la fois comme symptôme et remède dans la culture moderne. Dans le langage du Street Pop Art et du Graffiti, cette œuvre fonctionne non seulement comme un commentaire, mais aussi comme une dose de clarté visuelle dans une culture accro à l'image.

    $2,500.00

  • Peace Fingers Geometric Setup Original Stencil Painting by Shepard Fairey x Ernesto Yerena Montejano

    Shepard Fairey- OBEY LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $7,290.00

  • Burning The Dead Red Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Sérigraphie rouge « Burning The Dead » de Cleon Peterson

    Sérigraphie rouge « Burning The Dead » de Cleon Peterson, tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², édition limitée. Édition limitée à 150 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Œuvre de 43,5 x 17 pouces, sérigraphie artisanale à bords frangés. « Burning The Dead Red » est une sérigraphie saisissante de l'artiste Cleon Peterson, reconnu pour son approche singulière du street art et du graffiti. Cette œuvre, sortie en 2016, est une édition limitée à 150 exemplaires signés et numérotés. Imprimée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m², elle mesure 110,5 x 43 cm et présente des bords frangés à la main qui contribuent à son esthétique unique. La sérigraphie représente des personnages engagés dans ce qui semble être un acte cérémoniel, sur un fond rouge vif et contrasté. Les lignes audacieuses et la composition dynamique de l'œuvre sont emblématiques du style de Peterson, qui explore souvent les thèmes du chaos, du désordre et de la lutte pour le pouvoir au sein des structures sociales. En tant que récit visuel, « Burning The Dead Red » invite le spectateur à se confronter aux aspects les plus sombres de la nature humaine et à la complexité des hiérarchies sociales. Cette œuvre témoigne de la capacité de Peterson à exploiter l'énergie brute et expressive du street art et à la traduire en sérigraphies finement réalisées qui font écho au discours socio-politique contemporain.

    $1,341.00

  • Rasselbande II Chopped Eisodur Archival Print by Flying Fortress

    Flying Fortress Rasselbande II Chopped Eisodur Archival Print par Flying Fortress

    Rasselbande II - Chopped Eisodur Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print on 300gsm Satin Matte White Paper by Artist Flying Fortress, Street Pop Art Graffiti Legend. Édition limitée à 10 exemplaires, signée et numérotée, 2020. Format : 16,5 x 23,4 cm.

    $631.00

  • Police Shooting Black Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie noire « Tir de police » de Cleon Peterson

    Sérigraphie noire « Police Shooting » de Cleon Peterson sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à bords frangés, édition limitée. 2015 Signée et numérotée Cleon Peterson Édition limitée à 150 exemplaires Œuvre d'art Format 14x18 Sérigraphie. Sérigraphie de Cleon Peterson (2015) « Police Shooting Black » – Une voix percutante dans l'art urbain pop et le graffiti. La sérigraphie en édition limitée de Cleon Peterson, intitulée « Police Shooting Black » (2015), est un exemple saisissant d'art urbain pop et graffiti engagé, sans concession. Imprimée sur papier d'art Coventry Rag 290 g/m² à grain frangé, cette œuvre de 35,5 x 45,7 cm a été éditée à 150 exemplaires signés et numérotés. La silhouette noire et contrastée représente un policier sans visage frappant une personne sans défense au sol. Peterson utilise un style immédiatement reconnaissable : épuré, agressif et volontairement minimaliste pour se concentrer pleinement sur le récit du pouvoir, de la soumission et du conflit social. Plus qu'un commentaire, c'est une confrontation visuelle. Cleon Peterson : Un artiste américain dont la vision est ancrée dans la violence et les dynamiques de pouvoir Né en 1973 aux États-Unis, Cleon Peterson poursuit son œuvre en explorant en profondeur les thèmes du chaos, des abus institutionnels et des violences systémiques. Ancien artiste de rue ayant également travaillé dans l'illustration et la mode, Peterson centre souvent sa pratique sur la représentation de la lutte violente. Ses œuvres regorgent de figures archétypales qui réinterprètent les jeux de pouvoir brutaux de la société moderne. « Police Shooting Black » se distingue dans son œuvre, non seulement par son format d'art en édition limitée, mais aussi par sa représentation sans concession des violences policières à caractère raciste. L'image est d'une clarté saisissante. Les figures s'expriment avec une immédiateté percutante, transformant des incidents du monde réel en une allégorie saisissante. L'anonymat des oppresseurs comme des opprimés crée une universalité troublante, mettant en cause les systèmes plutôt que les individus. L'économie visuelle de la violence dans l'art urbain pop et le graffiti Cette estampe prolonge l'urgence brute du graffiti tout en tirant parti de la maîtrise formelle de la sérigraphie et de la présentation en galerie. Le street art, le pop art et le graffiti empruntent souvent leur langage visuel à la signalétique commerciale, à la propagande et à la rébellion, et l'œuvre de Peterson ne fait pas exception. Les figures sont iconographiques, chaque ligne est intentionnelle, chaque silhouette chargée de symbolisme. Peterson réduit l'image à son essence émotionnelle et psychologique, amplifiant le sentiment de déshumanisation et de brutalité systémique. L'utilisation du noir et blanc renforce la force émotionnelle sans pour autant distraire par la couleur. Chaque élément de la composition est provocateur et conçu pour susciter une réaction, un débat et un malaise. Papier chiffon de Coventry et technique de sérigraphie comme moyens de résistance L'utilisation du papier Coventry Rag 290 g/m², réputé pour sa qualité d'archivage et sa surface texturée, confère gravité et pérennité à ce qui pourrait autrement paraître une image de protestation éphémère. La sérigraphie, traditionnellement employée pour la production de masse, est ici élevée au rang de technique artistique à part entière, offrant précision et audace tout en évoquant ses origines underground et urbaines. Le choix du matériau et du médium par Peterson souligne la dualité du Street Pop Art et du graffiti : à la croisée des galeries et des murs politiques, entre objet de collection et contestation. Chaque tirage est frangé à la main, ce qui lui donne un aspect brut – au sens propre comme au figuré – témoignant de l'émotion brute et du message travaillé qui imprègnent l'œuvre. Souhaiteriez-vous des articles sur d'autres estampes ou projets de Peterson ?

    $563.00

  • Ritalin Scar Archival Print by Ben Frost

    Ben Frost Ritalin Scar Archival Print par Ben Frost

    Tirage d'art en édition limitée, pigment d'archivage, sur papier photo coton chiffon 310 g/m², par l'artiste Ben Frost, légende du street art pop graffiti. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, 2022. Œuvre d'art de 12 x 12 pouces, signée, édition 2022 de 50 exemplaires « Ritalin Scar ». Impression numérique d'archives sur papier Bauhaus Photo Rag 100 % coton 310 g/m². Gaufrée, signée et numérotée par l'artiste. 30 cm x 30 cm (12 x 12 pouces), sans cadre. Cicatrice Ritalin par Ben Frost : Une fusion saisissante de culture pop et de produits pharmaceutiques dans l’art urbain pop et le graffiti. « Ritalin Scar » de Ben Frost est une œuvre marquante du mouvement Street Pop Art et Graffiti. Sortie en 2022, cette impression d'art pigmentaire de haute qualité est réalisée sur papier Bauhaus Photo Rag 100 % coton de 310 g/m², un matériau reconnu pour sa qualité et sa durabilité exceptionnelles. Mesurant 30 cm x 30 cm (12 x 12 pouces sans cadre), cette œuvre fait partie d'une édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires. Chaque tirage est individuellement estampillé, signé et numéroté par Ben Frost, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée. En superposant la figure menaçante de Scar, du « Roi Lion » de Disney, sur une boîte de Ritalin LA aplatie, Frost invite le spectateur à un dialogue provocateur sur les perceptions sociétales du contrôle, des médicaments et de la perversité, à travers le langage visuel de la culture pop. Le processus artistique et les thèmes provocateurs de Ritalin Scar Ben Frost, artiste australien reconnu pour son style subversif et provocateur, utilise des personnages familiers et des marques de consommation pour livrer un commentaire social incisif. Dans Ritalin Scar, il choisit stratégiquement Scar, personnage connu pour sa ruse et sa traîtrise, et le juxtapose à un emballage pharmaceutique destiné à réguler le comportement. Cette association invite à une réflexion critique sur la manière dont la société perçoit et gère la déviance, notamment chez les enfants. L'utilisation d'une technique d'impression numérique d'archivage garantit la vivacité des couleurs et la netteté des lignes, préservant ainsi l'impact immédiat de l'œuvre. En détournant des emballages du monde réel en support, Frost met en lumière la relation complexe entre consumérisme et identité personnelle, un thème profondément ancré dans la tradition du street art, du pop art et du graffiti. L'influence de Ben Frost sur l'art urbain pop et le graffiti contemporains Ben Frost s'est forgé une réputation internationale grâce à son langage visuel provocateur qui remet en question les normes sociales et la culture de consommation. Son œuvre mêle souvent des éléments publicitaires, pharmaceutiques et des images de dessins animés populaires, rendant son style immédiatement reconnaissable. À travers des œuvres comme « Ritalin Scar », Frost affirme que le street art et le graffiti constituent une plateforme essentielle pour aborder des sujets controversés. Sa manipulation de l'imagerie de la culture populaire bouleverse les récits traditionnels associés à ces personnages et produits, les transformant en symboles d'un commentaire social plus large. L'œuvre de Frost capture l'esprit de rébellion et de critique qui caractérise le street art et le graffiti, démontrant sa capacité à susciter la réflexion et à alimenter le débat à une époque de saturation médiatique croissante. L'importance des tirages en édition limitée comme Ritalin Scar Posséder une édition limitée comme « Ritalin Scar » offre aux collectionneurs une œuvre tangible de critique culturelle contemporaine. L'association du papier photo Bauhaus 310 g/m² et de l'impression numérique d'archivage garantit une finition digne d'un musée, respectant la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 50 exemplaires, chacun estampillé, signé et numéroté par Ben Frost, cette œuvre rare acquiert une valeur et une importance particulières. Le street art, le pop art et le graffiti se caractérisent par l'exclusivité et l'authenticité, des qualités qui imprègnent chaque aspect de cette pièce. « Ritalin Scar » met non seulement en lumière le style distinctif de Frost, mais capture également la tension persistante entre culture pop, influence pharmaceutique et autonomie individuelle, ce qui en fait une œuvre phare des collections de pop art et de street art contemporains.

    $650.00

  • Follow Your Dreams Chrome Gold Painted Resin Sculpture by Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Sculpture en résine peinte en or chromé « Follow Your Dreams » par Mr Brainwash - Thierry Guetta

    « Follow Your Dreams », sculpture en résine peinte en chrome doré par Mr. Brainwash - Thierry Guetta, édition limitée, œuvre d'art pop, artiste de rue, beaux-arts. Sculpture signée et numérotée, édition limitée à 18 exemplaires (2023). Dimensions de l'œuvre : 11 x 7,25 x 1,5 pouces. Boîte avec inscription « Suivez vos rêves », coloris or jaune chromé. L'incarnation sculpturale de l'aspiration de Thierry Guetta « Suivez vos rêves », une sculpture en résine peinte en or chromé de Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une représentation éclatante des aspirations incarnées par le Street Pop Art et le graffiti. Tirée à seulement 18 exemplaires, cette pièce en édition limitée est imprégnée d'un esprit d'encouragement et de quête individuelle. Chaque sculpture est signée et numérotée, gage de son caractère unique, et mesure 28 x 18,5 x 4 cm. Elle est présentée dans un coffret reprenant le message de l'œuvre et sa teinte or chromé, créant ainsi une expérience esthétique et thématique cohérente. Le message de la sculpture, « Suivez vos rêves », est une injonction qui résonne avec la quête humaine fondamentale de sens et de passion. La finition dorée audacieuse et luxueuse de Guetta transforme cette simple suggestion en une exhortation puissante. L'utilisation de l'or attire le regard non seulement par son éclat, mais aussi par ses connotations historiques de valeur et de prestige. En utilisant cette couleur dans sa sculpture Street Pop Art, Guetta associe la nature traditionnellement rebelle du graffiti à un message à la fois intemporel et inspirant. La signification du matériau dans l'expression artistique de Guetta L'utilisation de la résine dans « Follow Your Dreams » permet d'obtenir des lignes précises et nettes qui définissent le lettrage de la sculpture, témoignant du souci du détail et du dévouement à la qualité de Guetta. Les propriétés du matériau garantissent également à l'œuvre légère et durable, idéale pour une œuvre d'art destinée à être exposée et appréciée au fil du temps. La peinture or chromée appliquée sur la résine accentue le relief de la sculpture, lui permettant d'interagir avec la lumière et l'espace de manière dynamique et changeante. Le savoir-faire de Guetta dans la création d'une telle œuvre illustre l'évolution du street art, de ses formes éphémères initiales aux pièces durables et recherchées qui ornent aujourd'hui les galeries et les collections privées. Le caractère limité de l'édition de « Follow Your Dreams » souligne son exclusivité et son importance en tant qu'œuvre d'art, tout en préservant l'accessibilité et les racines populaires du Street Pop Art. Le rôle de M. Brainwash dans la scène artistique contemporaine Thierry Guetta, alias Mr. Brainwash, est une figure controversée du monde de l'art, dont la carrière brouille les frontières entre art, image de marque et célébrité. Ses sculptures, dont « Follow Your Dreams », reflètent sa personnalité hors du commun et sa capacité à captiver l'imagination du public. L'œuvre de Guetta véhicule souvent des messages de motivation, et cette pièce ne fait pas exception. Les mots encourageants et la présentation visuelle saisissante sont devenus la signature de son travail. Cette sculpture illustre la fusion entre le langage visuel du street art et la sensibilité du pop art : accessible, engageante et conçue pour communiquer directement avec un large public. À travers ses œuvres, Guetta a contribué à élever le street art au rang de beaux-arts, tout en préservant son essence même d'art populaire. « Follow Your Dreams » est une incarnation physique de cette philosophie, source d'inspiration et rappel du pouvoir transformateur de l'art.

    $3,063.00

  • Impression d'archives HPM de l'autocar décyclé par Denial - Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Impression d'archives HPM de l'autocar décyclé par Denial - Daniel Bombardier

    Tirages d'art en édition limitée, rehaussés à la main, réalisés à partir de pigments HPM d'archives, avec collages, aérosols, crayons et vernis, par Denial Graffiti Street Artist, artiste pop art moderne. Tirage d'art pigmentaire d'archives, édition limitée numérotée et signée, encadrée sur mesure, agrémenté de collages, d'aérosols, de crayons et de vernis. Dimensions : 45,2 x 60,3 cm (17,8125 x 23,75 pouces). Sortie : 9 décembre 2021. Tirage : 4 exemplaires. Le coach recyclé du déni : luxe pharmaceutique et rupture de marque dans le pop art urbain « Decycled Coach » de Denial est une estampe pigmentaire d'archives en technique mixte, fusionnant collage, aérosol, crayon et vernis pour créer une critique visuelle, rehaussée à la main, du marketing du luxe. Sortie en 2021 en édition extrêmement limitée à seulement 4 exemplaires, chaque estampe est signée, numérotée et encadrée sur mesure, mesurant 45,2 x 60,3 cm. Au centre de la composition se trouve une capsule stylisée – réalisée en couches nettes et brillantes – ornée du logo Coach. Sa forme, à la fois pharmaceutique et sculpturale, se détache sur un fond fragmenté d'éclaboussures de peinture, de demi-teintes de sérigraphie et de dégradés brisés qui suggèrent le mouvement, le chaos et un vandalisme intentionnel. La pilule, étiquetée 100 mg, sert de métaphore percutante. Elle redéfinit le luxe comme un médicament, traitant l'identité, l'insécurité et le statut social comme des symptômes à soulager par la consommation. Il ne s'agit pas d'une critique extérieure, mais d'une attaque chirurgicale de l'intérieur. La collection Denial emprunte à l'esthétique propre à la marque – sa typographie à empattements, son motif équestre et son étiquetage minimaliste – avant de la détourner par des gestes propres au graffiti : arcs de peinture, traînées de couleur, imperfections intentionnelles. La capsule devient un objet fétiche, réduit à un produit digeste, addictif et, finalement, jetable. Les logos d'entreprise comme monnaie émotionnelle L'utilisation récurrente de logos par Denial dans son œuvre n'est pas une question de parodie, mais de mise à nu. Dans « Decycled Coach », l'héritage et le raffinement de la marque sont dépouillés de leur contexte et plongés dans un environnement instable. L'œuvre devient une autopsie de la confiance commerciale. Coach, comme de nombreuses maisons de mode, exploite la nostalgie, l'élégance et une identité aspirationnelle. En l'intégrant à la forme d'une pilule, Denial interroge la signification du réconfort émotionnel qu'un logo peut apporter. La suggestion est on ne peut plus claire : les marques fonctionnent comme des médicaments, anesthésiant la douleur et offrant un sentiment d'appartenance en échange de la fidélité. Le bruit visuel de l'arrière-plan renforce cette dissonance. Des motifs déchirés et des changements de texture abrupts perturbent la figure centrale, empêchant le spectateur de se sentir à l'aise. Un cadre doré orné, typique de la tradition, entoure ce chaos, un clin d'œil ironique au portrait classique. Il confère à l'œuvre une dimension précieuse, voire royale, malgré son contenu abrasif. Cette tension entre le raffinement et la résistance caractérise une grande partie du travail de Denial dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti. Hybridation des matériaux et techniques inspirées de la rue Ce qui distingue Decycled Coach, c'est sa matérialité. Contrairement aux éditions numériques, ce multiple rehaussé à la main intègre de véritables couches de texture grâce au collage et au vernis. Chaque estampe devient un hybride entre gravure et peinture. La surface est manipulée avec des outils urbains – peinture en aérosol et crayon – évoquant le geste rapide et instinctif des graffeurs. Pourtant, la forme de pilule reste maîtrisée et immaculée, soulignant le conflit entre autorité et rébellion, produit et protestation. Denial, de son vrai nom Daniel Bombardier, continue d'enrichir le vocabulaire du Street Pop Art en interrogeant la manière dont la culture capitaliste fabrique du sens. Son art ne se limite pas à la critique, il s'inscrit dans la confrontation. Decycled Coach en est l'exemple parfait, par son démantèlement audacieux des systèmes visuels. L'œuvre encadrée devient le miroir de la logique consumériste moderne, où même la rébellion s'achète, et où le remède à la crise identitaire est proposé en doses commercialisées et faciles à consommer.

    $2,500.00

  • Aki Sharks #2 Drawing - Sprayed Paint Art Collection

    Akinori Oishi Aki Sharks #2 Dessin au marqueur original par Akinori Oishi

    Aki Sharks #2 Dessin original au marqueur sur toile par Akinori Oishi, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original signé au marqueur sur toile non tendue, 2014. Dimensions : 11 x 13,25 pouces. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $503.00

  • POPek Incense Chamber Porcelain Art Toy Sculpture by Whatshisname

    Whatshisname POPek Encens Chambre Porcelaine Art Toy Sculpture par Whatshisname

    POPek - Sculpture en porcelaine en édition limitée représentant une chambre à encens, œuvre d'art du légendaire artiste de rue graffeur Whatshisname. Édition limitée 2021 de 2,74 m (9 pieds) de haut, par Whatshisname. Jamais utilisée. La porcelaine peinte à la finition brillante met en valeur les courbes élégantes du POPek. Des ouvertures judicieusement placées permettent à la fumée de s'échapper de cette pièce unique, conférant à ce POPek une atmosphère hors du commun. Le POPek (Brûleur d'encens) est doté d'une base amovible pour un nettoyage facile. Le POPek (Brûleur d'encens) est la première pièce en porcelaine de l'univers POPIKI.

    $820.00

  • River of Blood Bone Silkscreen Print by Cleon Peterson

    Cleon Peterson Sérigraphie « Rivière de sang et d'os » de Cleon Peterson

    Sérigraphie « River of Blood Bone » de Cleon Peterson, tirée à la main en 2 couleurs sur papier d'art Coventry Rag à bords frangés, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires (2023). Œuvre d'art de format 18x24, sérigraphie représentant 3 femmes nues stylisées, déprimées, tristes ou confuses dans une rivière. « River of Blood Bone » de Cleon Peterson marie avec une grande fluidité la brutalité des émotions humaines à l'élégance abstraite de la sérigraphie. Imprimée sur un papier d'art Coventry Rag à grain frangé, cette œuvre se révèle une remarquable illustration de ce que le pop art, le street art et le graffiti modernes cherchent à exprimer. L'impression bicolore, réalisée à la main, captive immédiatement le regard, suscitant à la fois réflexion et admiration. Mesurant 45,7 x 61 cm, l'œuvre présente trois femmes nues stylisées, incarnant la tristesse, la confusion et peut-être une soif de clarté. Leur présence au milieu du fleuve devient une puissante métaphore des courants imprévisibles de la vie, parfois bouleversants, et des émotions profondes qui les traversent. Les contrastes de couleurs amplifient non seulement le drame, mais révèlent également une dualité intrinsèque à la nature humaine. Le choix de la sérigraphie, technique artistique à la croisée du savoir-faire artisanal et de la production de masse, souligne la volonté de Peterson de transmettre un récit universel tout en conservant une expression artistique singulière. Cette œuvre, limitée à 100 exemplaires, chacun signé et numéroté, témoigne non seulement du talent de Peterson, mais aussi de sa profonde compréhension de la complexité humaine. Les tons monochromes, la fluidité des lignes et la force évocatrice des représentations font de « River of Blood Bone » une pièce précieuse pour tout amateur d'art, un écho des tournures du cœur humain et de la multitude de ses émotions.

    $791.00

New Graffiti Street Pop Artwork

L'émergence de nouveaux artistes dans le street art pop et le graffiti

Le monde du street art et du graffiti est en constante évolution, avec l'émergence de nouveaux artistes qui apportent des perspectives inédites et des techniques innovantes. Cette évolution marque un tournant majeur dans la perception et l'interaction avec le street art. Autrefois souvent associés au vandalisme et à la contestation sociale, le street art et le graffiti sont aujourd'hui reconnus comme des formes d'expression artistique légitimes et influentes. Ce changement de perception est largement dû à la nouvelle génération d'artistes qui redéfinissent les frontières de cet art. Ces nouveaux artistes mêlent souvent les techniques traditionnelles du graffiti à des éléments d'art numérique, de sculpture et d'installation, créant ainsi une expérience multidimensionnelle pour le spectateur. Leur créativité ne se limite plus aux murs de la ville, mais s'étend aux galeries, aux plateformes numériques et aux installations publiques. Leurs œuvres abordent fréquemment des problématiques contemporaines telles que l'environnementalisme, la justice sociale et l'impact des technologies sur la société, reflétant les préoccupations et les intérêts d'une nouvelle génération.

Tendances novatrices qui façonnent le street art, le pop art et le graffiti

Les tendances actuelles du street art et du graffiti sont aussi diverses que les artistes eux-mêmes. L'une des plus notables est l'utilisation des technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), qui permettent aux artistes de créer des expériences interactives transcendant les limites physiques du street art traditionnel. Ces technologies offrent aux spectateurs une nouvelle façon d'interagir avec l'art, ajoutant une dimension dynamique et immersive à l'expérience. Autre tendance significative : l'intégration de pratiques écoresponsables et durables dans la création du street art. Conscients de l'impact environnemental de leur travail, de nombreux jeunes artistes expérimentent avec des matériaux naturels et biodégradables, ainsi qu'avec des peintures non toxiques. Ce changement reflète non seulement une préoccupation mondiale croissante pour l'environnement, mais remet également en question l'idée que le street art contribue à la dégradation urbaine. Par ailleurs, on observe une tendance grandissante aux collaborations interculturelles et interdisciplinaires dans le street art. Des artistes du monde entier se réunissent, combinant leurs styles et leurs cultures uniques pour créer des œuvres collaboratives reflétant une perspective globale. Cette tendance enrichit non seulement la scène du street art de diverses influences, mais elle favorise également un sentiment de communauté mondiale parmi les artistes et le public.

Impact des médias sociaux sur le nouvel art urbain

L'essor des réseaux sociaux a profondément influencé la visibilité et la diffusion du street art et du graffiti. Des plateformes comme Instagram, Facebook et Twitter sont devenues des outils essentiels pour les nouveaux artistes qui souhaitent présenter leur travail, toucher un public plus large et nouer des liens avec d'autres artistes et amateurs d'art. Les réseaux sociaux ont démocratisé le partage et l'expérience de l'art, abolissant les frontières entre le grand public et le monde de l'art. Cette accessibilité a également favorisé la diffusion rapide de nouveaux styles et idées, alimentant l'évolution du street art et du graffiti. Les artistes peuvent désormais s'inspirer de leurs pairs du monde entier, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité du paysage artistique. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial dans la popularisation du street art, permettant une meilleure reconnaissance et une plus grande appréciation de cette forme d'art.

L'avenir du street art et du graffiti

Tourné vers l'avenir, il est évident que le street art et le graffiti continueront d'évoluer et d'inspirer. L'arrivée de nouveaux artistes et de tendances novatrices laisse présager un avenir prometteur pour cette forme d'art. Face aux mutations de la société et aux nouveaux défis qui se présentent, le street art saura s'adapter et réagir, demeurant un moyen d'expression pertinent et puissant. Le rôle de la technologie, l'importance du développement durable et l'impact de la mondialisation seront probablement des facteurs clés qui façonneront l'avenir du street art. Tandis que de nouveaux artistes repoussent sans cesse les limites du possible, nous pouvons nous attendre à voir des œuvres encore plus novatrices et stimulantes, qui interrogeront nos perceptions et nous engageront dans des dialogues essentiels sur notre monde.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte