Oeuvre originale

428 produits

  • RR Crossing True Legend Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo RR Crossing True Legend Original Street Sign Graffiti Peinture par Cope2- Fernando Carlo

    Passage à niveau - Véritable légende - Peinture originale technique mixte, graffiti, pop art moderne sur véritable panneau de rue en métal par Cope2. Peinture sur panneau de rue - Dimensions : 76 x 76 cm (30 x 30 pouces) - Sortie : 24 mars 2021 - Tirage : 1 Au milieu des années 1990, Cope2 a progressivement quitté la rue pour s'imposer dans le milieu artistique des galeries. À cette époque, le street art n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et, pour le grand public, il restait inextricablement lié aux ghettos, au trafic de drogue, etc. L'artiste n'a jamais caché son passé difficile et se refuse à l'idéaliser pour valoriser sa carrière et son image artistique. Au contraire, il confie : « Franchement, il n'y a pas de quoi être fier de se débrouiller, mais j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, mon fils. Alors, il fallait bien que je gagne ma vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. »

    $2,607.00

  • From The Ground Up Round 2- #22 - Sprayed Paint Art Collection

    Meggs From The Ground Up Round 2 #22 Impression de peinture HPM originale par Meggs

    From The Ground Up Round 2 - #22 Sérigraphie originale peinte à la main en plusieurs couleurs sur bois récupéré, prête à être accrochée par Meggs Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2015 From The Ground Up Round 2 #22 Reproduction d'une peinture HPM originale de Meggs, prête à être accrochée En adaptant son art urbain et ses graffitis aux beaux-arts, Meggs a bénéficié de nombreuses opportunités de voyager, d'exposer professionnellement son travail et de participer à des festivals de fresques murales à travers le monde. Ses œuvres, tant urbaines qu'en galerie, sont reconnues à l'échelle nationale et internationale, notamment à Melbourne, Sydney, Londres, San Francisco, Paris, Tokyo, Hawaï, Mexico, Los Angeles et Hong Kong. Ses œuvres figurent dans les collections permanentes sur papier de la National Gallery of Australia et du Victoria & Albert Museum de Londres.

    $631.00

  • Deinonychus Original Oil Painting by Scott Listfield

    Scott Listfield LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $2,117.00

  • Detroit Series 25 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 25 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo

    Série Detroit 25 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et en technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à être accrochée. Œuvre de graffiti. Format lettre bulle : 24 x 16 pouces (61 x 41 cm). « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. L'évolution de Cope2 dans le street art pop et le graffiti Au sein du panthéon du street art et du graffiti, Cope2 occupe une place de choix, son nom étant indissociable des racines brutes et de l'évolution dynamique du genre. La « Detroit Series 25 Original Painting » témoigne du parcours de l'artiste à travers le paysage en perpétuelle mutation de l'art urbain. Cette œuvre originale de 2010, signée et titrée, mesurant 61 x 41 cm, fusionne peinture aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur un panneau de bois encadré, incarnant l'essence même de ce que Cope2 qualifie de « graffiti hardcore ». Mais elle va plus loin. Elle révèle une aptitude à être accrochée, vibrante de l'énergie des lettres bulles, un style signature qui a fait de Cope2 une figure emblématique du pop art moderne. Cette œuvre n'est pas une simple toile ; elle raconte l'histoire de l'évolution artistique de Cope2. Après plus de trente ans consacrés à l'art du graffiti, Cope2 s'est fait connaître non seulement pour son attachement aux fondements mêmes de cet art, mais aussi pour son adaptabilité et son utilisation de techniques mixtes. La série « Detroit Series 25 » reflète cette évolution, illustrant le cheminement de l'artiste des rues à l'atelier, de l'esquisse à l'œuvre intemporelle. Le parcours artistique de Cope2 et son influence sur l'art moderne Selon l'artiste lui-même, Cope2 décrit son parcours artistique comme marqué par la polyvalence et l'évolution. Le passage de l'utilisation exclusive de la peinture aérosol à une palette de médiums variés témoigne d'une tendance plus large : l'intégration du street art au sein du monde des beaux-arts. La série « Detroit Series 25 » est emblématique de cette évolution, alliant les techniques traditionnelles du graffiti à la texture de l'acrylique et à la solidité du bois comme support. Cette fusion reflète une approche sophistiquée de l'art urbain, brouillant les frontières entre une sous-culture underground et le milieu prestigieux des galeries. L'œuvre de Cope2, notamment au sein de la série « Detroit Series », peut être perçue comme une chronique culturelle, documentant l'ascension du street art, de ses débuts subversifs à sa reconnaissance par le grand public. Ses œuvres sont imprégnées de l'esprit du paysage urbain new-yorkais, berceau du graffiti contemporain, et pourtant, elles s'adressent à un public bien au-delà des frontières de la ville. À travers son travail, Cope2 a capturé l'émotion viscérale du graffiti, ses couleurs vives, ses contours audacieux et son expression de soi sans complexe, tout en la traduisant dans un format qui force le respect dans le milieu de l'art contemporain. L'art du graffiti reflète les récits sociaux « Detroit Series 25 » de Cope2 dépasse la simple démarche esthétique ; c'est un manifeste social, un reflet de l'esprit de son époque. Son art ne se limite pas à une approche superficielle, mais constitue un commentaire vibrant sur le contexte dont il est issu. L'œuvre raconte une histoire de transition, non seulement pour l'artiste, mais aussi pour le graffiti lui-même. Autrefois relégué aux marges du monde de l'art, considéré comme un acte de vandalisme, le graffiti a été réinterprété grâce à des œuvres comme celles de Cope2. Ces pièces reflètent l'évolution du discours autour du street art, l'élevant au rang de forme d'art populaire urbain qui reflète les changements de perception de la société vis-à-vis de l'espace public, de la propriété et de la liberté artistique. L'héritage de « Detroit Series 25 » de Cope2 réside dans sa capacité à captiver l'imagination d'un public diversifié, en faisant résonner la voix brute et authentique de la rue dans l'espace feutré des galeries d'art. Elle incarne l'esprit de résilience et d'adaptabilité, permettant au graffiti de perdurer et de s'épanouir malgré une perception sociale souvent hostile. Cette œuvre témoigne avec éclat du pouvoir du street art et du graffiti à transcender leurs origines, influençant et remodelant profondément la scène artistique contemporaine. En considérant l'impact de la « Detroit Series 25 », il apparaît clairement que l'influence de Cope2 dépasse le simple cadre visuel. Son travail, avec ses images saisissantes et son utilisation poignante de techniques mixtes, souligne le potentiel du graffiti à catalyser le dialogue et la réflexion. C'est une puissante démonstration de la capacité de l'artiste à évoluer tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de son art, garantissant ainsi la pertinence et la résonance de son œuvre dans le monde trépidant de l'art moderne. À travers ses créations, Cope2 a révélé ses origines et sa vision actuelle, laissant une empreinte indélébile sur le street art et le graffiti.

    $5,867.00

  • Collateral Damage Circles Original Spray Paint Mixed Media Painting by Risk Rock

    Risk Rock Cercles de dommages collatéraux Peinture en aérosol originale Peinture mixte par Risk Rock

    « Dommages collatéraux », une peinture originale technique mixte (aérosol, sable, paillettes, acrylique) sur papier épais, réalisée par Risk, artiste de rue et de graffiti moderne. Cercles de dommages collatéraux, 2018 - Possédez une œuvre originale à risque ! Originale (peinture en aérosol, acrylique sur papier épais, paillettes, texture granuleuse et sableuse qui capte la lumière) Taille : 22 x 30 pouces Date de création : 2018 Œuvre originale – Chaque pièce est unique, signée à la main.

    $2,442.00

  • Drippy Throw Ups Original Marker Painting by MartÍ Sawe

    MartÍ Sawe Peinture originale au marqueur « Vomissements dégoulinants » de Martí Sawe

    Peinture originale au marqueur « Drippy Throw Ups » de Martí Sawe. Œuvre unique sur technique mixte par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée au marqueur, technique mixte, sur papier beaux-arts, format 8,5 x 4,4 pouces (21,6 x 11,2 cm). Peinture originale au marqueur de Martí Sawe, « Drippy Throw Ups ». « Drippy Throw Ups » est une œuvre originale unique de Martí Sawe, réalisée au marqueur sur un support technique mixte et mesurant environ 21,5 x 11,2 cm. L'écriture, composée de lettres rouges et vertes audacieuses entourées de bulles jaunes et de flèches directionnelles, reflète l'énergie des graffitis throw-up classiques, transposée dans un format studio compact. À la croisée du street art, du pop art et du graffiti, elle capture l'immédiateté du lettrage manuscrit tout en conservant la spontanéité et la personnalité propres aux compositions authentiques réalisées au marqueur. Tradition du lancer et forme de lettre expressive Le throw-up est une forme de graffiti fondamentale, conçue pour la rapidité, la clarté et l'impact. Dans « Drippy Throw Ups », Martí Sawe s'inspire de cette tradition à travers des lettres arrondies et imbriquées, cernées d'un vert profond et remplies d'un rouge vibrant. L'ajout de gouttes, de flèches et d'éclats évoquant des nuages ​​renforce le langage visuel brut associé au street tagging et aux graffitis rapides. Malgré sa petite taille, la composition conserve un fort dynamisme, les flèches pointant vers le bas et l'extérieur guidant le regard du spectateur sur la surface. La signature manuscrite et le trait énergique soulignent le caractère direct et authentique de l'œuvre. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti Artwork, ces études de throw-up rendent hommage à l'histoire du graffiti tout en affirmant un style personnel. Originalité, échelle et présence matérielle Plus qu'une estampe, Drippy Throw Ups est une œuvre originale signée, réalisée au feutre et qui témoigne de l'immédiateté du geste de l'artiste. Les coups de feutre restent visibles, et les légères variations d'opacité et d'épaisseur de trait ajoutent texture et authenticité. La surface, travaillée en techniques mixtes, rehausse l'éclat des couleurs saturées (rouge, vert et jaune), les faisant ressortir sur le fond neutre. De format compact mais visuellement percutante, cette pièce illustre comment le street art et le graffiti peuvent condenser l'esthétique des grands murs en formats intimistes et de collection, sans rien perdre de leur force ni de leur impact visuel.

    $400.00

  • Contact Study 7 Original Colored Pencil Acrylic Drawing by Taylor White

    Taylor White Contact Study 7 Dessin acrylique au crayon de couleur original par Taylor White

    Contact Study 7 Peinture/Dessin original Acrylique et crayon de couleur sur papier Bristol 100 lb par Taylor White Artiste de rue graffiti Art pop moderne. « J'ai commencé à étudier une forme de danse moderne appelée improvisation contact, et cette étude a éveillé en moi une nouvelle curiosité que j'ai pu explorer physiquement dans l'espace, et visuellement sur le papier. Il s'agissait du point de non-retour, du sacrifice de l'ego et de tous ses artifices. « Danser » sur papier a été une véritable révélation et je l'ai abordé avec un enthousiasme renouvelé. J'ai joué avec l'utilisation de couleurs fluorescentes pour donner plus de dynamisme aux images. J'ai pris beaucoup de plaisir à explorer les bleus et les rouges dans cette œuvre, le jeu d'ombre et de lumière, et à utiliser la vivacité et la couleur pour diriger le regard sur les différents plans de la composition. » – Taylor White

    $533.00

  • Friend Face 84 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Visage d'ami 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Friend Face 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil, une œuvre d'art sur panneau de masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation d'un visage d'homme aveugle, peint en rouge et jaune. Exploration de « Friend Face '84 » de Peter Keil « Friend Face '84 », de Peter Keil, artiste de renom également connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin », est une huile sur toile originale qui capture l'énergie vibrante et l'émotion brute caractéristiques de son œuvre. Signée et datée de 1984, cette pièce témoigne de l'audace de Keil dans l'utilisation de la couleur et de la forme, sur un panneau de Masonite de 61 x 61 cm. La peinture explore l'expression du visage, rendue par une juxtaposition saisissante de rouge et de jaune. Fidèle à son style, Keil applique la peinture en couches épaisses, contribuant à la dimension tactile de l'œuvre. Avec le temps, ces couches ont pu présenter quelques écaillures, témoignant naturellement de l'âge de l'œuvre et de la nature organique des matériaux utilisés. Le sujet, le visage d'un homme chauve, est représenté dans un style fragmenté qui reflète le langage visuel du Street Pop Art et du graffiti. L'utilisation de couleurs contrastées souligne non seulement les traits du visage, mais communique également une dimension psychologique plus profonde, caractéristique de l'approche de Keil en matière de portrait. L'œuvre dégage un sentiment d'intimité et de familiarité, suggérant que le sujet pourrait être une connaissance personnelle de l'artiste, capturée à travers le prisme dynamique de la vision artistique de Keil. Les mérites artistiques de la technique de Keil dans « Friend Face '84 » Dans « Friend Face '84 », la maîtrise technique de Keil transparaît dans le jeu vibrant des couleurs et les contours expressifs qui définissent la composition. Le choix du Masonite comme support témoigne de sa préférence pour des matériaux robustes, capables de supporter l'épaisseur de sa technique d'empâtement. À l'instar de nombre de ses œuvres, cette toile transcende le simple récit visuel, captivant le spectateur par une palette riche et l'énergie palpable des coups de pinceau. La peinture écaillée, témoin de l'histoire de l'œuvre, lui confère une beauté éphémère, faisant écho à la dégradation urbaine souvent célébrée dans l'art du graffiti. L'œuvre de Keil embrasse la beauté des imperfections et du passage du temps, à l'image de l'esprit du street art, qui trouve souvent une résonance particulière dans le caractère éphémère de ses créations. « Friend Face '84 » est ainsi un régal pour les yeux et un témoignage historique qui porte les marques de son existence. L'héritage de « Friend Face '84 » dans le pop art et le street art L'héritage de « Friend Face '84 » est significatif dans le contexte du pop art et du street art. Cette œuvre représente la contribution de Keil au dialogue en constante évolution entre les formes d'art établies et le mouvement émergent du street art de l'époque. La peinture témoigne de la capacité de Keil à traduire la spontanéité et l'authenticité du street art dans la permanence de la peinture à l'huile sur panneau de fibres. Cette œuvre illustre comment les médiums artistiques traditionnels peuvent s'imprégner de l'esprit et de l'énergie des mouvements contemporains, jetant ainsi un pont entre des univers créatifs disparates. « Friend Face '84 » de Keil est un puissant reflet de l'influence de l'artiste sur l'art moderne, notamment par sa capacité à remettre en question et à repousser les limites de la perception et de l'expérience artistiques. La peinture est un exemple éclatant du style novateur de Keil, qui inspire les nouvelles générations d'artistes à explorer et à intégrer la spontanéité et l'immédiateté de l'art urbain dans leur pratique. « Friend Face '84 » est une œuvre majeure qui capture l'essence même de la démarche artistique de Peter Keil, caractérisée par une utilisation audacieuse de la couleur, une exploration des possibilités texturales de la peinture et une célébration de l'imperfection et de l'éphémère. Ce tableau témoigne avec force de la pérennité de l'œuvre de Keil et de son statut de figure influente de l'art contemporain. Continuant de captiver et de toucher le public, il confirme la place de Keil dans l'histoire de l'art comme un artiste qui a su allier avec brio la sensibilité du pop art urbain et du graffiti à la profondeur et à la complexité des techniques picturales traditionnelles.

    $676.00

  • Coati The Gang Original Acrylic Painting by Dulk- Antonio Segura Donat

    Dulk- Antonio Segura Donat Coati The Gang Peinture acrylique originale par Dulk- Antonio Segura Donat

    Coati The Gang est une peinture originale à l'acrylique et au crayon graphite de Dulk—Antonio Segura Donat. Il s'agit d'une œuvre unique encadrée sur papier d'art japonais fait main, réalisée par un artiste pop de street art. Œuvre originale signée, réalisée au crayon et à la peinture acrylique en 2023. Encadrement sur mesure par l'artiste. Dimensions : 9,84 x 12,2 cm (sans cadre) ; 7,09 x 9,46 cm. Fusion du naturalisme et du fantastique chez Dulk : « Coati et sa bande » Dans l'œuvre « Coati The Gang », Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, nous transporte dans un univers où faune et flore s'entremêlent. Cette œuvre originale, réalisée à l'acrylique et au crayon graphite sur papier d'art japonais fait main, témoigne du talent unique de Dulk pour fusionner les codes du street art et les techniques picturales classiques. Qualité artistique de la peinture originale de Dulk Cette œuvre unique, méticuleusement encadrée par l'artiste, mesure 25 x 31 cm (9,84 x 12,2 pouces), la toile présentant des dimensions légèrement inférieures de 18 x 24 cm (7,09 x 9,46 pouces) sans cadre. Le cadre, réalisé sur mesure, sublime l'expérience visuelle, mettant en valeur la finesse des détails et la délicatesse du papier. Le choix d'un papier d'art japonais fait main pour « Coati The Gang » témoigne de l'attachement de Dulk à la qualité et au savoir-faire, offrant une texture subtile qui sublime la précision du travail au pinceau et au graphite. Images captivantes d'Antonio Segura Donat « Coati The Gang » témoigne du talent de conteur de Dulk, dont la figure centrale, le coati, est représentée avec une précision saisissante au milieu d'une galerie de personnages attachants. L'œuvre s'inscrit dans la riche tradition de l'illustration naturaliste tout en affirmant une modernité indéniable dans son exécution et son style. Le récit de Dulk fusionne le monde organique avec une touche de surréalisme, invitant le spectateur à plonger dans une histoire qui se dévoile à chaque regard. L'utilisation de la peinture acrylique confère une grande vivacité à l'œuvre, tandis que la subtilité du crayon permet des dégradés et une texture délicats qui donnent profondeur et vie aux créatures. Les coups de pinceau méticuleux et les ombrages précis soulignent les thèmes du street art et du graffiti, où le message est souvent véhiculé par la force de l'image elle-même. La peinture originale « Coati The Gang » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est une fenêtre ouverte sur l'univers imaginaire de Dulk, où les frontières entre street art et beaux-arts se rencontrent avec brio. Elle témoigne de l'engagement de l'artiste à intégrer les merveilles du monde naturel au dialogue de l'art urbain, faisant de Dulk une figure de proue à la croisée de la culture pop et de la conservation de la faune sauvage.

    $3,501.00

  • Destiny Original Oil Painting by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Destiny Original Oil Painting par Dan Christofferson - Beeteeth

    Destiny Original Die Cut Vinyl, Oil Paint on Wood Cradled Panel ready to hang by Dan Christofferson- Beeteeth Graffiti Street Artist Modern Pop Art. « Destin » - Vinyle découpé à l'emporte-pièce 24" x 32" sur le panneau de mon exposition « West Was Won ». - Dan Christofferson

    $1,311.00

  • Graffiti Is A Crime 12x18 I Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Le graffiti est un crime 12x18 I Panneau de rue Peinture graffiti par Cope2- Fernando Carlo

    Le graffiti est un crime 12x18 - Peinture originale technique mixte, art pop moderne, artiste de graffiti sur véritable panneau de rue en métal par Cope2. Œuvre originale signée de 2020, réalisée à la bombe de peinture, représentant une lettre bulle sur un véritable panneau de rue en métal. Dimensions : 12 x 18 pouces. Panneau « Le graffiti est un crime ». Le graffiti comme forme d'art urbain pop et d'œuvres d'art graffiti Le graffiti, souvent perçu comme un acte de rébellion ou illégal, s'est progressivement imposé comme une forme d'art reconnue, attirant une attention considérable dans le domaine du pop art et du street art contemporain. Cette transformation est parfaitement illustrée par l'œuvre du célèbre graffeur Cope2. Son œuvre intitulée « Graffiti Is A Crime 12x18-I Original Mixed Media Painting » en est une représentation saisissante. Créée en 2020, cette œuvre n'est pas une simple expression de la culture urbaine, mais une icône majeure du graffiti. Il s'agit d'une peinture originale à la bombe, signée, représentant des lettres bulles sur un véritable panneau de signalisation métallique. Mesurant 30 x 45 cm, cette pièce capture l'essence du street art et du graffiti, mêlant l'énergie brute du street art à la sophistication du pop art contemporain. Le choix d'un véritable panneau de signalisation métallique comme support en dit long sur la volonté de l'artiste d'estomper les frontières entre légalité et illégalité, art et vandalisme. En transformant un symbole d'autorité et de réglementation, un panneau de signalisation, en œuvre d'art, Cope2 remet en question la perception traditionnelle du graffiti. Ce détournement d'un panneau de signalisation, objet généralement associé à la loi et à l'ordre, en support pour le graffiti, traditionnellement considéré comme une forme de rébellion, crée un contraste saisissant et une réflexion critique sur les conceptions sociétales de l'art et de l'expression. La signification culturelle du graffiti dans l'art moderne L'œuvre « Graffiti Is A Crime » n'est pas qu'une simple création artistique ; c'est un manifeste sur l'impact culturel et sociétal du graffiti. Historiquement associé aux mouvements underground, le graffiti a souvent servi de moyen d'expression aux marginaux. Cependant, comme en témoignent les œuvres d'artistes tels que Cope2, il a transcendé ces frontières, s'imposant dans le monde de l'art contemporain et devenant une forme d'expression créative reconnue. Cette métamorphose du graffiti, passé du vandalisme à une forme d'art respectée, est essentielle pour comprendre la dynamique de l'art moderne. Elle reflète l'évolution des conceptions de ce qui constitue l'art et de ceux qui ont le droit de le définir. En intégrant des éléments de la culture populaire, les graffeurs ont apporté une nouvelle dimension au monde de l'art, une dimension qui trouve un écho auprès d'un public plus large et qui reflète les enjeux sociétaux contemporains. Ce changement a non seulement offert aux graffeurs comme Cope2 une plateforme pour exprimer leur talent, mais a également suscité une réévaluation du rôle du street art dans l'histoire de l'art. Impact sur la perception du street art et du graffiti L'importance de « Graffiti Is A Crime » et d'œuvres similaires dans le contexte du street art et du graffiti réside dans leur capacité à remettre en question et à redéfinir les frontières de l'art traditionnel. Ces œuvres ne sont pas seulement l'expression d'une créativité individuelle, mais aussi de puissants outils de critique sociale. Elles représentent une forme de démocratie artistique, où la rue devient une galerie, accessible à tous et non plus seulement à une élite. Cette démocratisation de l'art par le graffiti conteste les paradigmes artistiques traditionnels et encourage une conception plus inclusive de ce que peut être l'art. De plus, l'acceptation et la célébration croissantes du graffiti dans les galeries et les expositions d'art témoignent d'une évolution culturelle. Elles représentent une reconnaissance grandissante de la valeur artistique et du commentaire social inhérents à ces œuvres. Le parcours du graffiti, des rues aux galeries, témoigne de l'évolution de la perception de ce qui est considéré comme de l'art légitime. Il souligne l'importance du contexte, du médium et du message dans le monde de l'art, prouvant que la créativité est sans limites et que l'art peut émerger des endroits les plus inattendus. L'œuvre « Graffiti Is A Crime » de Cope2 est une pièce maîtresse dans l'histoire du street art et du graffiti. Elle incarne l'essence même du parcours du graffiti, de la marge à l'avant-garde de l'art moderne. Cette œuvre n'est pas seulement une démonstration de talent artistique, mais aussi un symbole d'évolution culturelle, remettant en question les perceptions établies et redéfinissant les frontières de l'art. De ce fait, elle occupe une place particulière dans l'histoire de l'art moderne, symbolisant la nature dynamique et en constante évolution de l'expression artistique.

    $820.00

  • Mur Original Spray Paint Acrylic Painting by Copyright

    Copyright Mur Original peinture en aérosol peinture acrylique par Copyright

    Œuvre originale unique de Mur, peinture à la bombe et acrylique sur toile tendue, par un artiste populaire de street art et de culture pop (droits d'auteur réservés). Peinture originale encadrée et signée de 2000, dimensions 32 x 40 pouces. Dimensions encadrées : 41,5 x 33,5 pouces

    $3,259.00

  • Sale -15% Coffee Shop Original Dunny Town Art Toy by Task One

    Task One Coffee Shop Original Dunny Town Art Jouet par Task One

    Achetez VINYLTOY Dunny édition limitée Kidrobot Vinyl Art Toy Collectible Artwork par l'artiste ARTIST. 2022 Édition limitée de XXXX Taille XXXX INFO

    $310.00 $264.00

  • Rabbit With Mushrooms Original Acrylic Painting by Nicole Gustafsson

    Nicole Gustafsson Lapin aux champignons peinture acrylique originale par Nicole Gustafsson

    « Lapin aux champignons », une peinture acrylique originale et unique de Nicole Gustafsson, artiste de rue populaire, sur papier d'art. Image originale signée, encadrée et sous passe-partout, 2014, cadre 3x3, 8,5x8,5 Exploration de la nature et du fantastique dans l'art « Lapin aux champignons » de Gustafsson est une œuvre saisissante qui mêle harmonieusement le monde naturel et la liberté créative propre au pop art. Réalisée sur papier d'art, elle met en scène un lapin perché sur un champignon, dans une scène à la fois ludique et surréaliste. Le lapin, vêtu d'une tenue évoquant l'aventure et l'exploration, tient un cube doré, peut-être un trésor caché dans ce décor magique. Le souci du détail de Gustafsson, tant dans la pose du lapin que dans la finesse des champignons, souligne son talent pour donner vie à la fantaisie sur une petite toile. « Lapin aux champignons » est un exemple remarquable des peintures acryliques originales et uniques de Nicole Gustafsson, qui ont largement contribué à l'essor du pop art et du graffiti. Créée en 2014, cette œuvre incarne le style artistique singulier de Gustafsson, caractérisé par une narration vibrante, un lien profond avec la nature et l'intégration fluide d'éléments fantastiques dans le contexte du street art. Le choix de ce sujet témoigne de la passion de Gustafsson pour l'intégration du récit et du mythe dans son art, un thème récurrent du pop art urbain, où les histoires se déploient sur des supports non conventionnels. Le lapin, animal souvent associé à la curiosité et à l'agilité, est ici représenté comme protagoniste, invitant le spectateur à explorer le récit et à y déceler peut-être une signification ou une histoire plus profonde. Mérite technique et artistique « Lapin aux champignons » témoigne de la maîtrise de Gustafsson en matière d'acrylique, un médium qui permet une riche palette de couleurs et une profondeur de texture remarquable. Bien que de petite taille (7,6 x 7,6 cm pour l'image originale), l'œuvre révèle le talent de Gustafsson pour créer des pièces détaillées et percutantes dans un espace restreint. L'encadrement et le passe-partout sur mesure, portant les dimensions à 21,6 x 21,6 cm, renforcent la présence de l'œuvre et lui confèrent une envergure qui contraste avec sa taille modeste. La palette de couleurs, avec ses tons naturels et son fond subtil, concentre le regard du spectateur sur la figure centrale, laissant le lapin et sa monture fantaisiste occuper le devant de la scène. Cette orchestration minutieuse des couleurs et des formes est la marque de fabrique du style de Gustafsson, qui mêle souvent avec fluidité l'immédiateté du street art et la finesse propre aux beaux-arts. Importance dans les communautés du Street Art et du Pop Art Dans le milieu du street art et du graffiti, « Rabbit With Mushrooms » occupe une place à part grâce à son originalité et à la renommée de l'artiste. Gustafsson, figure incontournable du street art, est reconnue pour son talent à transposer la spontanéité et l'énergie brute du graffiti en œuvres qui trouvent un écho particulier dans l'atmosphère intime des collections privées. Le statut d'œuvre originale signée, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste, renforce l'attrait de cette pièce. Cet aspect est essentiel dans le monde du street art, où l'authenticité et la touche unique de l'artiste sont primordiales. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Gustafsson investissent dans une œuvre d'art et acquièrent un fragment de l'esprit créatif qui anime le mouvement du street art. Valeur de collection et attrait durable Œuvre d'une facture raffinée et présentée avec soin, « Lapin aux champignons » incarne l'essence même du collectionnisme. Son encadrement et son passe-partout sur mesure témoignent de sa capacité à être exposée et appréciée dans l'espace d'un connaisseur. Le petit format de l'œuvre, allié à la profondeur de son récit et à son attrait esthétique, en fait une pièce polyvalente, adaptée à divers environnements, des demeures privées aux galeries. De plus, son année de création, 2014, inscrit « Lapin aux champignons » dans une période de reconnaissance croissante du street art, faisant d'elle un témoin historique de l'évolution du genre. La signature de Gustafsson sur l'œuvre ajoute à sa valeur, offrant un lien tangible avec l'époque de sa création et le parcours de l'artiste au sein du paysage du pop art urbain et du graffiti. « Lapin aux champignons » de Nicole Gustafsson est bien plus qu'une simple peinture originale ; c'est une œuvre qui capture la vitalité et l'imagination inhérentes au pop art urbain et au graffiti. C'est un témoignage du talent artistique de Gustafsson et de sa contribution à cet art, ainsi qu'une pièce de collection précieuse qui conservera longtemps son attrait auprès des amateurs et des collectionneurs.

    $291.00

  • Young Until I Die 1 Original Stencil Spray Paint Painting by El Pez

    El Pez Jeune jusqu'à ce que je meure 1 Peinture originale au pochoir en aérosol par El Pez

    Young Until I Die 1 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte (peinture en aérosol, acrylique et pochoir) sur papier Royal Sundance 270 g/m² par le célèbre artiste de graffiti de rue Pez. 2021. Œuvre signée, technique mixte sur papier Royal Sundance 270 g/m², 50 × 70 cm (19,69 × 27,56 pouces), encadrée professionnellement en noir avec passe-partout flottant.

    $2,282.00

  • Non-Volley Zone II Original Acrylic Painting by Dave Pollot

    Dave Pollot LA PEINTURE

    Achetez PEINTURE Oeuvre de peinture originale unique en son genre MEDIA sur MEDIUM par l'artiste populaire Street Art Pop Culture ARTIST. 2022 Signé Original Peinture Taille XXXX INFO

    $1,917.00

  • Companion Model Drawing Original Graphite Drawing by Robert Lazzarini

    Robert Lazzarini DESSIN Original MEDIA Dessin par ARTIST

    Achetez DESSIN sur une œuvre d'art moderne Street Pop MOYENNE. 2022 Signé Original XXXX MEDIA Dessin Taille XXXX INFO

    $7,594.00

  • Face Yachting 84 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Face Yachting 84 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Face Yachting 84 Œuvre d'art originale et unique, peinture à l'huile et techniques mixtes sur panneau de masonite, par le célèbre artiste impressionniste moderne Peter Keil. Peinture originale signée de Peter Keil, datant de 1984, mesurant 24 x 12 pouces (61 x 30,5 cm), représentant un grand visage et des bateaux sur le lac. Le visage d'enfant de Peter Keil en 1984 : une fusion entre l'expressionnisme et le pop art urbain « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil illustre avec éclat la rencontre entre les techniques impressionnistes modernes et l'esprit du street art et du graffiti. Cette œuvre originale, une peinture à l'huile sur carton, mesure 30 x 40 cm et révèle le style singulier de Keil, souvent reconnu pour son approche spontanée et audacieuse de l'art moderne. Représentant un visage d'enfant géant, le tableau capture l'innocence et l'expressivité propres à l'enfance, à travers le prisme du style impressionniste et vibrant de Keil. Caractéristique des œuvres originales de Peter Keil, cette pièce présente quelques écaillures de peinture sur la joue, conséquence naturelle de la technique de l'empâtement et de la fragilité du carton. Ces écaillures n'altèrent en rien l'impact de l'œuvre ; au contraire, elles enrichissent son récit, reflétant le passage du temps et l'histoire tactile du processus créatif de Keil. Cet élément de texture, fréquent dans les œuvres originales de Keil, souligne l'émotion brute et sans filtre qu'il cherche à capturer chez ses sujets. Interprétation du langage artistique de Keil dans Child's Face '84 Interpréter « Visage d'enfant '84 » de Keil exige de comprendre son langage artistique, qui fusionne les formes abstraites de l'impressionnisme avec les couleurs vibrantes et l'immédiateté émotionnelle du street art. Le portrait qu'il dresse dépasse la simple représentation des traits d'un enfant ; il explore le caractère et les émotions transmis par des formes exagérées et une riche palette de couleurs. Les grands yeux lumineux dominent la composition, véritables fenêtres sur l'âme de l'enfant, et font écho à la profondeur de l'expérience humaine que Keil cherche à explorer à travers son art. Le choix du carton comme support témoigne de la volonté de Keil de combler le fossé entre les beaux-arts conventionnels et les matériaux plus accessibles et quotidiens souvent utilisés dans le street art, le pop art et le graffiti. Ce choix non conventionnel reflète une démocratisation de l'art, thème central du street art, qui vise à rendre l'art accessible et compréhensible par un large public. En utilisant le carton, Keil remet en question les normes artistiques traditionnelles et s'inscrit dans une forme d'expression artistique ancrée dans les réalités de la vie urbaine. L'influence durable de l'approche de Keil en matière de portrait L'influence durable de l'approche de Peter Keil en matière de portrait est manifeste dans « Visage d'enfant '84 ». Son œuvre, souvent rattachée à l'impressionnisme moderne, trouve un écho dans un large éventail de formes artistiques, notamment le pop art urbain et le graffiti. La contribution de Keil à ces genres réside dans sa capacité à insuffler à la peinture de portrait traditionnelle une immédiateté et une authenticité brute, caractéristiques de l'art urbain. Ce tableau, avec ses contours audacieux et ses couleurs éclatantes, témoigne de l'esprit novateur de Keil et de son impact sur l'art contemporain. De plus, la vivacité de l'œuvre, une signature de Keil, souligne le potentiel expressif du pop art urbain et du graffiti. « Visage d'enfant '84 » illustre comment ces genres peuvent transmettre des récits émotionnels complexes, remettant en question l'idée reçue selon laquelle le street art se limite au commentaire public ou à la critique sociale. Le portrait de Keil est une célébration de l'individualité et de l'esprit humain, capturées dans le regard d'un enfant et exprimées par la peinture. « Visage d'enfant '84 » de Peter Keil est une œuvre majeure qui illustre la rencontre entre l'impressionnisme moderne et l'univers dynamique du street art et du graffiti. La spontanéité de son exécution, l'éclat de ses couleurs et la richesse de ses textures contribuent à son attrait intemporel et à son statut de témoignage éloquent de la vision artistique de Keil. Portant les marques de sa création, cette œuvre continue de fasciner et d'inspirer, offrant un aperçu de la profondeur et de la diversité de son travail.

    $604.00

  • The Professor Original Acrylic Spray MTA NYC Painting by Dr Revolt

    Dr Revolt Peinture acrylique originale du Professeur, réalisée par Dr Revolt, représentant le métro de New York (MTA NYC).

    Peinture acrylique originale du Professeur sur panneau de signalisation des changements de métro MTA NYC recyclé, encadrée, par Dr Revolt. Œuvre unique d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique et aérosol signée, réalisée en 2022. Œuvre originale de 10,5 x 16,25 pouces (26,7 x 41,3 cm) inspirée d'un graffiti réalisé sur une rame du métro new-yorkais (MTA). Par Dr Revolt. Dimensions encadrées : 20,25 x 14,25 pouces (51,4 x 36,2 cm). Le Professeur par Dr Revolt – Nostalgie peinte à la bombe sur des éléments éphémères du métro new-yorkais, dans le cadre d'une œuvre d'art pop et graffiti urbaine. « The Professor » est une œuvre originale de 2022 du graffeur légendaire Dr Revolt, réalisée à l'acrylique et à la bombe sur un panneau d'affichage des modifications de service du métro new-yorkais (MTA). Mesurant 26,7 x 41,3 cm et présentée dans un cadre de 51,4 x 36,2 cm, cette pièce illustre à merveille le style emblématique de Dr Revolt, mélangeant l'héritage du graffiti, l'illustration de bande dessinée et le commentaire urbain satirique. Apposée sur un authentique panneau d'affichage de la ligne F, l'œuvre réunit tags, effets wildstyle et un personnage de dessin animé central dans une collision dynamique de couleurs et de récit urbain. Il en résulte une fusion unique entre infrastructure du quotidien et narration pop, transformant un document public ordinaire en une toile pour l'espièglerie visuelle, la rébellion et l'affirmation d'une identité stylistique. Dans le contexte du street art et du graffiti, « The Professor » devient à la fois objet et œuvre d'art, faisant le lien entre signalétique fonctionnelle et personnalisation rebelle. Autorité des dessins animés et intelligence urbaine Au cœur de « The Professor » se trouve un personnage de dessin animé aux tons bleutés, réalisé dans le style caractéristique de Dr Revolt : contours épais, lunettes surdimensionnées, toque d’intellectuel et deux bombes de peinture. Sa pose suggère à la fois contrôle et chaos, symbolisant la dualité de la culture graffiti : entre précision scientifique et éruption spontanée. Ce personnage ne se contente pas de taguer le mur ; il le domine, l’étudie et le transforme. On peut l’interpréter comme une alter ego de l’artiste lui-même, ou comme l’archétype du graffeur, à la fois hors-la-loi et philosophe urbain. L’arrière-plan conserve des fragments lisibles du texte bilingue de la MTA, des horodatages et des perturbations de service : autant de marques du rythme quotidien des transports publics, désormais enrichies d’une intervention expressive. Au sein du Street Pop Art et du Graffiti, l’utilisation de l’iconographie du dessin animé comme figure urbaine relie les visuels de rue à la culture de masse et aux traditions de l’illustration populaire. Handstyle, Wildstyle et le pouvoir de la surface Des dégradés de peinture turquoise, violette et jaune fluo se répandent sur la surface, ponctués d'éclaboussures et de bulles noires. Le motif de la bulle de dialogue se transforme à la fois en nuage de graffiti et en exclamation humoristique. Le tag manuscrit dans le coin inférieur gauche porte le surnom reconnaissable de Dr Revolt, avec des inscriptions supplémentaires de RTW – Rolling Thunder Writers – rendant hommage à l'un des collectifs de graffeurs les plus influents des années 1970 et 1980. Ces tags ne sont pas de simples signatures ; ce sont des déclarations de présence, d'appartenance et de contribution à une culture née sur les murs et dans les transports en commun. L'affichette du métro en dessous ajoute non seulement de la texture, mais aussi du sens. Elle marque le temps et le lieu. Le support en papier recyclé devient une relique de l'écosystème des transports new-yorkais, imprégnée de révolte, d'énergie et de nostalgie néon. Dr Revolt et l'héritage historique des troubles de rue « The Professor » capture l'essence même du rôle déterminant de Dr Revolt dans l'évolution du graffiti vers le Street Pop Art et l'œuvre d'art graffiti. Il navigue avec aisance entre la création de personnages, l'héritage du wildstyle, les influences de la bande dessinée et la critique sociale, tout en restant ancré dans les principes fondamentaux du graffiti : la création de marques, la perturbation, l'affirmation de l'auteur et la répétition. En utilisant comme support un panneau d'affichage du métro new-yorkais récupéré, il relie les rythmes de la ville à ceux de l'art, faisant écho à la manière dont les graffeurs s'appropriaient l'infrastructure durant l'âge d'or du graffiti dans le métro. Cette œuvre n'est pas simplement ludique ; elle est historique. Elle nous rappelle que le graffiti n'est pas qu'une question de couleur ou d'attitude, mais aussi de commentaire, d'action et de mémoire. Dans « The Professor », Dr Revolt livre une déclaration d'amour à New York, au graffiti et aux possibilités infinies de réinventer les surfaces, une déclaration à la fois spirituelle, stylée et riche en nuances.

    $2,000.00

  • Lady Shiva Original Marker Drawing by Lady Pink

    Lady Pink Dessin au marqueur original de Lady Shiva par Lady Pink

    Œuvre originale unique de Lady Shiva, technique mixte (peinture et marqueurs), réalisée sur papier d'art artisanal à bords frangés par la célèbre artiste de graffiti de rue Lady Pink. Illustration originale signée et datée de 2019, réalisée aux marqueurs de peinture sur papier frangé fait main. Format : 6 x 18 pouces. Lady Shiva de Lady Pink : La mythologie rencontre la résistance dans le pop art urbain « Lady Shiva », une œuvre de Lady Pink créée en 2019 à l'aide de techniques mixtes et de marqueurs sur papier d'art artisanal à la texture irrégulière, fusionne la mythologie aztèque avec le symbolisme du graffiti et la résistance sociale. Mesurant 15 x 45 cm, cette pièce unique illustre son engagement constant pour l'émancipation féminine et la réappropriation culturelle à travers le langage du Street Pop Art et du graffiti. La figure centrale est une femme vibrante, quasi divine, dotée de six bras, ornée de crânes, de symboles de paix et de marques faciales audacieuses. Elle tient des bombes de peinture et des chaînes, une référence directe aux outils et aux luttes du mouvement graffiti. La composition mêle iconographie traditionnelle et énergie cartoonesque, puisant son inspiration dans l'art mésoaméricain et la rébellion visuelle contemporaine. La figure de la déesse centrale fait référence à la divinité hindoue Shiva, puissant symbole de destruction et de transformation, ici réinterprétée à travers le prisme de la culture urbaine. Son expression est féroce, provocante et jubilatoire. Elle est entourée de serpents, d'oiseaux et de symboles ornementaux dessinés dans une palette de roses, de violets et de verts saturés – un choix esthétique qui reflète l'histoire de Lady Pink, qui a défié les récits dominés par les hommes dans le graffiti en s'appropriant son espace avec des couleurs et des formes assumées. Allégorie visuelle du pouvoir, de la culture et de la résistance Le récit se déploie avec des contrastes saisissants et un symbolisme riche. D'un côté, un policier grotesque au visage de porc, menotté à la déesse, serre une bombe de peinture comme s'il l'avait confisquée ou qu'il était incompris. De l'autre, des figures mythiques – parées de colliers de crânes et de serpents – se rallient à la cause de la déesse. Le design des personnages est ludique, mais le message est sans équivoque. Lady Pink utilise l'humour et la caricature pour exposer les cycles de surveillance, d'effacement culturel et de contrôle systémique. Les chaînes et les poings serrés transforment l'œuvre en une allégorie de l'émancipation – où l'art, l'identité et l'héritage deviennent des instruments de résistance. Il ne s'agit pas d'une représentation passive de la rébellion – elle est active, dynamique et festive. La déesse manie le graffiti comme une arme de réinvention. Ses yeux, ourlés d'épais cils, laissent couler des larmes stylisées qui évoquent à la fois la tristesse et la force. Son sourire, aux dents acérées, interpelle le spectateur. Cette hybridité émotionnelle – la férocité mêlée à la joie – est au cœur du style de Lady Pink. Elle construit une mythologie visuelle où mémoire culturelle et rébellion contemporaine se rencontrent au carrefour du genre, de l'histoire et de la peinture. L'iconographie du graffiti repensée à travers une vision féministe Lady Pink, née Sandra Fabara en Équateur et ayant grandi à New York, est une figure pionnière du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre fusionne avec constance l'énergie de la rue et des récits personnels et politiques, notamment d'un point de vue féministe. « Lady Shiva » témoigne de son rôle dans la transformation du graffiti en un espace d'inclusion et de critique culturelle. Plutôt que d'adhérer aux conventions hyper-masculines du tag et du bombing, elle intègre des motifs anciens, des illustrations de personnages et du symbolisme pour livrer un commentaire social plus profond. Dans « Lady Shiva », l'association du papier fait main, des traits épais de marqueur et du sujet mythologique s'accorde avec la nature tactile et éphémère du graffiti. Les bords non polis, les textures de pinceau visibles et les aplats de couleurs vives évoquent l'immédiateté des murs de la rue et des carnets de croquis. Cette physicalité renvoie aux racines du médium : accessible, brut et profondément personnel. L'œuvre refuse le lisse au profit de la présence, conférant à la déesse une qualité brute et vivante. À travers Lady Shiva, Lady Pink ne se contente pas de créer une déesse ; elle forge une arme narrative. L’œuvre se mue en une déclaration murale miniature, tissant un lien entre puissance spirituelle, art ancestral et résistance vécue par les femmes artistes qui revendiquent l’espace public. C’est un sortilège visuel lancé à la bombe et au marqueur, invoquant la transformation dans le langage du Street Pop Art et du graffiti.

    $1,750.00

  • My Shadows Got My Back Original Spray Paint Painting by Chris RWK

    Chris RWK- Robots Will Kill My Shadows Got My Back Peinture originale en aérosol par Chris RWK

    « My Shadows Got My Back », œuvre originale et unique en son genre, technique mixte (peinture en aérosol et acrylique) sur toile, réalisée par Chris RWK, artiste de street art populaire. Peinture originale sur toile signée de 2022, format 24x30 pouces Enfant des années 80, Chris baignait dans un univers imprégné des images et des idées véhiculées par la télévision, les bandes dessinées, la musique et les films de l'époque. Immergé dans ces différents médias, il a commencé à consigner les images issues de ces expériences quotidiennes dans ce qu'il appelle un « journal mental ».

    $3,645.00

  • LIE Edward Snowden Original Mixed Media Watercolor Painting by Aelhra

    Aelhra LIE Edward Snowden Original Mixed Media Aquarelle Peinture par Aelhra

    LIE Edward Snowden Peinture originale à la bombe aérosol, aquarelle et techniques mixtes sur papier d'art par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Œuvre originale signée, technique mixte, peinture aérosol et aquarelle, format 15 x 22

    $503.00

  • R! Original Acrylic Spray Paint Painting by Dr Revolt

    Dr Revolt R! Peinture acrylique originale en aérosol par Dr Revolt

    R! Peinture acrylique originale à la bombe par Dr Revolt. Œuvre unique sur toile d'un artiste pop art de rue. Peinture acrylique et aérosol, technique mixte, signée, 2023. Œuvre originale de 46,4 x 50,8 cm (18,25 x 20 pouces). Craquelures présentes autour de la signature et à droite de la toile. Encadrement flottant sans verre. Dimensions de l'encadrement : 50,8 x 54,6 cm (20 x 21,5 pouces). R! par Dr Revolt – Énergie explosive des lettres dans l'art pop urbain et le graffiti R! est une œuvre originale de 2023, technique mixte, réalisée par Dr Revolt, figure emblématique du graffiti new-yorkais. Peinte à l'acrylique et à la bombe aérosol sur toile, elle mesure 46,4 x 50,8 cm (18,25 x 20 pouces), encadrée (50,8 x 54,6 cm / 20 x 21,5 pouces). Signée dans le coin inférieur de la signature de l'artiste, cette pièce illustre le dynamisme explosif et la puissance graphique rétro qui caractérisent le style unique de Dr Revolt. R! célèbre l'énergie des lettres : audacieuses, arrondies, dynamiques, elles captent immédiatement le regard. La lettre centrale, jaune vif et blanche, cerclée de noir profond et ombrée de vert, jaillit d'un fond aux teintes violettes vaporeuses et ornée de volutes noires abstraites, évoquant la bande dessinée. Le point d'exclamation ajoute une touche d'urgence, d'humour et d'impact, ancrant l'œuvre dans le vocabulaire du street art et du graffiti. Héritage Wildstyle et influence des dessins animés Les racines de Dr Revolt plongent dans les prémices de l'âge d'or du graffiti à New York à la fin des années 1970, où il fut membre fondateur du collectif Rolling Thunder Writers. Son évolution, des graffitis du métro à l'art contemporain, a conservé toute la vitalité et l'énergie visuelle de ses débuts dans la rue. Dans « R! », l'audace du wildstyle est rendue immédiate et lisible, privilégiant la force graphique des personnages à la complexité des textes entrelacés. Ceci reflète la fusion, opérée de longue date par Dr Revolt, entre le graffiti et les références à la culture pop, notamment le langage visuel des dessins animés, des bandes dessinées et des affiches psychédéliques. Le dégradé violet doux en arrière-plan et les éclaboussures d'encre noire nettes évoquent à la fois les effets spéciaux des animations vintage et les transitions des premières cases de BD. Dans ce contexte, « R! » se lit non seulement comme une lettre, mais comme un geste – un son, une explosion, une chute. C'est du street art pop et du graffiti à l'état pur. Tension du matériau et vibrations de surface Les matériaux de R! sont aussi importants que l'image elle-même. Acrylique et peinture aérosol fusionnent dans une esthétique à la fois organique et graphique, le dégradé de jaune et de blanc des lettres conférant profondeur et densité. Les épais contours noirs contrastent avec la lueur intérieure vibrante, accentuant le dynamisme de la composition. De légères craquelures sont présentes dans la signature et sur la droite de la toile, suggérant la texture brute et le vieillissement des matériaux – témoins du contact physique de l'artiste avec la surface. L'œuvre flotte dans son cadre sans verre, laissant ainsi la texture et la saturation s'exprimer pleinement. Ce mode de présentation souligne la dimension matérielle de l'œuvre, lui conférant à la fois l'allure d'une peinture de galerie et celle d'un vestige de la culture graffiti murale. Docteur Revolt et le cœur graphique du graffiti R! est bien plus qu'une simple lettre stylisée. C'est une affirmation, une signature artistique, une véritable explosion visuelle. Elle incarne l'essence même de l'influence de Dr Revolt sur le graffiti, qui s'étend sur plusieurs décennies, tant sur le plan technique que sur celui de la philosophie culturelle. Son approche, directe et assurée, privilégie les gestes iconiques à la complexité décorative. La composition, d'une structure simple mais d'une puissance visuelle impressionnante, reflète la conviction de l'artiste quant au pouvoir de l'identité d'une seule lettre, des lignes dynamiques et de l'humour visuel. Figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, Dr Revolt continue de démontrer comment le graffiti peut évoluer sans perdre son immédiateté brute. R! nous rappelle qu'un seul caractère, exécuté avec savoir-faire, audace et passion pour la culture, peut porter le poids de tout un héritage.

    $2,500.00

  • No Cure Original Acrylic Spray Paint Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Peinture acrylique en aérosol originale sans séchage par Cope2 - Fernando Carlo

    Peinture acrylique originale « No Cure » réalisée à la bombe par Cope2 - Fernando Carlo. Œuvre unique sur toile par un artiste pop art de rue. Peinture originale signée, technique mixte (aérosol et acrylique), 2020. Dimensions : 43 x 53 cm sur toile non tendue. Explosion de couleurs : « No Cure » de Fernando Carlo Fernando Carlo, alias Cope2, artiste originaire du Bronx et figure emblématique du street art et du graffiti, puise son inspiration dans l'énergie vibrante de la vie urbaine. Son œuvre intitulée « No Cure Original Acrylic Spray Paint Painting » est une toile spectaculaire qui révèle l'énergie brute et le chaos coloré propres au street art. Créée en 2020, cette pièce unique est un amalgame d'acrylique et de peinture aérosol, témoignant de la maîtrise des techniques mixtes par Cope2 et de son profond ancrage dans la culture graffiti. Mesurant 109 x 135 cm sur une toile non tendue, « No Cure » atteste de l'influence durable de Cope2 sur la scène du street art contemporain. La toile déploie une profusion de couleurs et de formes, s'entrechoquant et se fondant dans une harmonie presque musicale. Signée par l'artiste, l'œuvre est authentifiée et reconnue comme une pièce majeure de son œuvre. La signature de Cope2 est mondialement reconnue, un gage de crédibilité dans l'univers du graffiti, en constante évolution. Avec « No Cure », Cope2 démontre sa polyvalence et son engagement envers son art, offrant un festin visuel qui est à la fois un clin d'œil au passé et un pas vers l'avenir du street art. L'audace artistique de Cope2 Le parcours de Fernando Carlo sous le nom de Cope2 est une histoire gravée dans le tissu même des rues de New York. Depuis les années 1980, il est une figure emblématique de la scène graffiti, souvent considéré comme l'un des pères fondateurs du graffiti dans le métro new-yorkais. Son style a évolué au fil des décennies, tout en conservant l'essence du mouvement : audacieux, provocateur et résolument public. « No Cure » capture cette évolution, sa toile étant une collision dynamique entre les éléments traditionnels du graffiti et l'esthétique expérimentale du pop art. Le titre « No Cure » évoque à lui seul une expression brute et débridée. Il suggère un mal incurable, peut-être une référence à la nature addictive de la création artistique, en particulier dans le contexte du street art où l'acte de peindre peut être aussi captivant que l'œuvre elle-même. Cette peinture ne cherche pas à guérir, mais à saisir et à transmettre les multiples facettes de la vie urbaine, le récit intérieur de l'artiste et le vibrant dialogue culturel des rues. La présence assumée de textes, de motifs abstraits et d'éclaboussures de peinture illustre l'approche intrépide de Cope2 vis-à-vis de l'art et de la vie. Contextualisation de « No Cure » dans le Street Pop Art « No Cure » n'est pas qu'une simple œuvre d'art, c'est une représentation visuelle de la culture dont elle est issue. Comprendre cette pièce, c'est plonger dans l'histoire du street art et son intégration dans l'espace des galeries. Le street pop art, puisant ses racines dans les mouvements contre-culturels du XXe siècle, cherche à insuffler la vitalité de la culture urbaine au monde souvent aseptisé des beaux-arts. Cope2 y parvient avec brio, s'appuyant sur son expérience de natif du Bronx pour imprégner son œuvre d'une authenticité indéniable. L'année 2020, année de création de « No Cure », a marqué une ère où le street art s'était solidement imposé comme un genre capable d'investir les murs des galeries prestigieuses tout en conservant son ancrage dans la rue. Dans cette perspective, l'œuvre de Fernando Carlo fait office de pont, reliant les trottoirs bruts couverts de graffitis aux murs blancs des collectionneurs d'art en quête d'une part de la culture urbaine. « No Cure » incarne l'esprit de l'art urbain contemporain, un phare témoignant de la vitalité et de l'évolution constante du street art et du graffiti. Dans le vaste champ du street art, « No Cure » de Cope2 constitue un chapitre vibrant qui illustre la diversité et la complexité du graffiti. Cette œuvre éclatante révèle la force artistique de Fernando Carlo et l'empreinte indélébile qu'il a laissée sur le paysage urbain. Alors que les frontières entre street art et beaux-arts s'estompent, des œuvres comme « No Cure » nous rappellent qu'au cœur de ce mouvement réside la puissance d'une expression brute et authentique – une puissance qui, en effet, est incurable.

    $6,126.00

  • Woman 84 Green Orange Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Femme 84 Vert Orange Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau de Masonite encadré par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. 1984. Signée et datée par Peter Keil. Peinture à l'huile sur panneau de masonite. Œuvre originale de 16,5 x 24,5 cm. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse ; quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Buste de femme stylisée aux longs cheveux verts et orange. Embrasser l'essence vibrante des portraits de Peter Keil « Femme 84 Vert Orange » est une huile sur toile originale de Peter Keil, artiste réputé pour son style énergique et dynamique, souvent surnommé « l'Homme Sauvage de Berlin ». Cette œuvre de 1984, unique en son genre, est présentée sur un panneau de Masonite encadré et révèle sa signature expressionniste. Mesurant 42 x 62 cm, elle offre une représentation vibrante du buste d'une femme, caractérisée par un jeu intense de nuances vertes et orangées. La signature de Keil et la date, clairement visibles, attestent de l'authenticité et de la période de cette pièce unique. L'œuvre de Peter Keil est reconnue pour son utilisation audacieuse de la couleur et la technique de l'impasto, qui consiste à appliquer une peinture épaisse pour créer une surface texturée d'une grande profondeur et d'une grande intensité. Ce tableau, avec ses contrastes de couleurs saisissants et sa représentation stylisée, témoigne de la capacité de Keil à saisir bien plus que la simple ressemblance physique de ses sujets. Il transmet une impression de vie intérieure, évoquant émotion et narration à travers la forme abstraite. L'influence dynamique du pop art et du graffiti sur l'œuvre de Keil L'influence du pop art et du graffiti est manifeste dans la manière directe et percutante dont l'œuvre « Woman 84 Green Orange » de Keil communique. L'œuvre est imprégnée d'une immédiateté propre au street art, où le spectateur est confronté à des images fortes dans l'espace public. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, la peinture de Keil est un spectacle visuel et une expérience interactive qui invite le spectateur à une immersion plus profonde. Comme pour beaucoup de ses œuvres, les épaisses couches de peinture se sont écaillées au fil des ans, ajoutant au caractère et à l'histoire de la pièce. Ce vieillissement naturel témoigne du parcours de l'œuvre à travers le temps et s'apparente à l'altération des fresques et graffitis extérieurs, qui se transforment et se dégradent souvent au cours de leur cycle de vie. « Woman 84 Green Orange » de Peter Keil incarne avec force sa vision artistique, fusionnant l'expression brute du street art et la sophistication de la peinture à l'huile. Avec son style distinctif et sa résonance émotionnelle, l'œuvre de Keil continue de captiver les collectionneurs et les amateurs d'art, assurant ainsi sa place parmi les figures marquantes de l'art contemporain.

    $676.00

  • Caution Sechor Required Street Sign Graffiti Painting by Sechor

    Sechor Attention Sechor Requis Street Sign Graffiti Peinture par Sechor

    Attention Sechor Required, œuvre originale de Sechor, technique mixte (peinture en aérosol et acrylique), art pop moderne, graffiti sur véritable panneau de rue en métal. Peinture acrylique originale signée sur métal, 2021. 35,5 x 25,5 cm.

    $323.00

  • Sta Spangled Illusion Original Spray Paint Wood Painting by Shark Toof

    Shark Toof Sta Spangled Illusion Peinture originale en aérosol Peinture sur bois par Shark Toof

    Illusion étoilée - Peinture originale à la bombe, aérosol et acrylique sur bois de récupération par Shark Toof, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Œuvre originale signée de 2014, réalisée à la bombe aérosol et technique mixte, dimensions : 18 x 20,75 « Ce nouveau corpus d'œuvres est un mélange de mes racines graffiti, là où j'ai vraiment développé mon propre style. En même temps, il y a aussi un aspect de ce travail qui consiste à ne pas se prendre trop au sérieux, à détourner en quelque sorte ses propres icônes », a déclaré Shark Toof lors de ses préparatifs à Detroit. « J'aime Detroit parce que c'est une ville très "faites-le vous-même", et je suis un artiste très "faites-le vous-même", donc c'est un endroit qui me correspond parfaitement. »

    $861.00

  • Ledger Joker Construction Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture de panneau de rue Ledger Joker Construction par RD-357 Real Deal

    Heath Ledger Joker Construction Zone Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal One a Kind Artwork on Real Metal NYC New York Construction Zone No Trespassing Street Sign by Graffiti Art Pop Artist. Peinture originale signée, réalisée en 2012, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur panneau de signalisation « Zone de construction – Défense d’entrer » de New York (24 x 24 pouces). Le Joker, interprété par Heath Ledger dans le film Batman, regarde le spectateur. Étiquette RD rouge rouille. Le Joker d'Heath Ledger de RD-357 : une fusion de street art pop et d'iconographie L'œuvre originale de RD-357, alias Real Deal, intitulée « Heath Ledger Joker Construction Zone », une peinture de rue qui capture l'essence du pop art urbain. Elle utilise de manière provocatrice un panneau de signalisation public détourné à des fins artistiques. Créée en 2012, cette œuvre mixte, réalisée à l'acrylique et à la bombe aérosol, transforme un panneau « Défense d'entrer » de chantier new-yorkais en une toile représentant le célèbre ennemi de Batman, incarné par Heath Ledger. Cette performance interpelle et captive le spectateur. Contextualisation de l'approche artistique de RD-357 RD-357, artiste dont le véritable nom reste un mystère, fidèle à l'esprit d'anonymat propre au street art, est connu pour ses interprétations percutantes de figures de la pop culture sur des supports non conventionnels. Cette œuvre en particulier, mesurant 61 x 61 cm, témoigne de la versatilité du street art et de sa capacité à repousser les limites traditionnelles. RD-357 s'inspire de l'esprit anarchique du Joker, utilisant un symbole de loi et d'ordre – un panneau de chantier – pour dépeindre une image de chaos et de rébellion. L'ironie est frappante : le panneau, qui interdisait autrefois l'accès à une propriété privée, invite désormais le spectateur à une interaction personnelle, voire provocatrice, avec l'œuvre. Symbolisme et impact de l'illustration du Joker de RD-357 Cette œuvre n'est pas un simple portrait ; c'est une prise de position. En choisissant le Joker d'Heath Ledger, RD-357 puise dans la conscience collective d'une société fascinée par l'archétype de l'anti-héros. L'interprétation du Joker par Ledger a été célébrée à titre posthume, et sa mort en 2008 a laissé une empreinte culturelle que RD-357 exploite dans cette œuvre. La juxtaposition de la figure du Joker sur fond de panneau de chantier new-yorkais en dit long sur les courants chaotiques qui sous-tendent l'ordre apparent de la vie urbaine. L'utilisation de techniques mixtes, avec de l'acrylique et de la peinture aérosol, souligne la nature brute et viscérale du street art, tout en rendant hommage à la vitalité du pop art. Le regard du Joker, associé aux couleurs vives et alarmantes du panneau de chantier, crée une présence à la fois troublante et magnétique. Cette interaction oblige le public à réfléchir aux différentes strates de sens de l'œuvre – de la transformation d'un espace public en un moyen d'expression personnelle au dialogue entre l'art et le spectateur qui remet en question les normes sociétales et la définition même de l'espace public. En conclusion, le Joker d'Heath Ledger, réalisé par RD-357 sur un panneau de chantier new-yorkais, illustre de façon remarquable comment le street art peut fusionner iconographie culturelle et message subversif. À travers cette œuvre, l'artiste immortalise un personnage de film culte et interroge les notions d'autorité, de propriété et le rôle de l'art dans le débat public. Cette œuvre unique témoigne du pouvoir du graffiti à redéfinir les espaces et à susciter la réflexion, bien après que la peinture ait séché.

    $2,626.00

  • Nature Original Pasca Ink Drawing by Jon Burgerman

    Jon Burgerman Dessin à l'encre de Pasca original de la nature par Jon Burgerman

    Peinture originale de nature Pasca sur papier aquarelle par Jon Burgerman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Dessin original sur papier de l'artiste Jon Burgerman, 2014. Dimensions : 9 x 12 pouces. « Jon Burgerman crée des gribouillis néo-primitifs vibrants, mêlant formes et couleurs. Il a intégré ses personnages monstrueux dans des compositions où des formes caricaturales s'empilent les unes sur les autres, créant une masse d'énergie explosive. D'une productivité intense, il a propulsé l'obsession des personnages de la fin des années 90 vers une direction bien plus intéressante et percutante. Imaginez Walt Disney devant un monument inca sous l'influence de la mescaline. » – Francesca Gavin, rédactrice en chef de la section Arts visuels de Dazed & Confused et auteure de Street Renegades et 100 New Artists, publiés chez Laurence King.

    $533.00

  • Watch Over Us Original Oil Painting by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Watch Over Us Peinture à l'huile originale de Dan Christofferson - Beeteeth

    « Watch Over Us », vinyle découpé original, peinture à l'huile sur panneau de bois encadré, prêt à être accroché, par Dan Christofferson, artiste de rue graffiti Beeteeth, art pop moderne. « Veillez sur nous » - Vinyle découpé 61 x 81 cm sur le panneau de mon exposition « L'Ouest a été conquis ». - Dan Christofferson

    $1,311.00

  • Cave Original Pen Drawing by Deth P Sun

    Deth P Sun Dessin au stylo original de la grotte par Deth P Sun

    Dessin rupestre, dessin original à la main au stylo sur papier beaux-arts, par Deth P Sun, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original à la plume, signé et réalisé à la main par Deth P Sun en 2014. Dimensions : 8,5 x 11 pouces. Dessin d'un chat aventurier explorant une grotte.

    $352.00

  • Detroit Minute #10 - Sprayed Paint Art Collection

    HoxxoH- Douglas Hoekzema Detroit Minute #10 Peinture acrylique originale sur bois par HoxxoH- Douglas Hoekzema

    Detroit Minute #10 Œuvre originale peinte à la main à l'acrylique sur bois de bouleau découpé au laser, prête à être accrochée, par HoxxoH, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L’adage “Le temps n’attend personne” a longtemps été le catalyseur qui a poussé l’homme à tirer profit de son existence consciente. Le temps est une grandeur observable créée par l’homme pour suivre les mouvements de notre mystérieux Univers. Pourtant, aujourd’hui, peut-être plus que jamais, l’homme cherche à utiliser le temps pour atténuer les pressions d’une existence inexplicable, grâce à des applications qui mesurent et calculent la valeur de notre temps. Publications et « j’aime » sur les réseaux sociaux, fluctuations boursières, petits écrans dans nos mains qui nous surveillent, comptant sans cesse, faisant tic-tac, nous submergeant de sollicitations sensorielles. Ils nous font croire que le temps peut être suivi et contrôlé par un algorithme commode. Ils dissimulent le temps dans des programmes destinés à objectiver et à symboliser notre présence comme un statut glorifié au sein du cosmos. » (Andrew Leshin)

    $803.00

  • Black or White Face 92 Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Visage noir ou blanc 92 Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Visage noir ou blanc 92 Peinture à l'huile originale de Peter Keil : Œuvre unique sur panneau Masonite par l'Homme sauvage de Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1992. Œuvre originale de 24 x 24 pouces, signée et datée par Peter Keil. Toutes les œuvres de Peter Keil utilisent une peinture épaisse, et quelques écaillures peuvent être présentes en raison de l'âge et de la nature de son travail. Il s'agit d'une peinture représentant un visage en noir et blanc coiffé d'un chapeau. Plongée au cœur de « Black or White Face '92 » de Peter Keil « Visage noir ou blanc '92 » est une peinture à l'huile originale sur panneau de Masonite de Peter Keil, surnommé « L'Homme sauvage de Berlin », un surnom qui reflète son approche artistique intense et indomptée. Cette œuvre, créée en 1992 et signée par l'artiste, mesure 61 x 61 cm et est emblématique du style audacieux et expressif de Keil. Le tableau représente un visage rendu en noir et blanc contrastant, orné d'un chapeau coloré qui tranche avec la composition. L'utilisation d'une peinture épaisse par Keil est ici manifeste, une technique qui confère à l'œuvre sa riche texture et sa profondeur, et qui, avec le temps, a entraîné un léger écaillage de la peinture, une caractéristique qui donne une patine authentique à ses œuvres. La dichotomie du noir et blanc dans le tableau fait écho aux thèmes souvent explorés dans le Street Pop Art et le graffiti, où le contraste est utilisé pour transmettre des messages complexes et susciter un fort impact visuel. La représentation de Keil dépasse le littéralisme pour suggérer les dualités présentes au sein de la nature humaine et de la société. Avec ses couleurs éclatantes, le chapeau symbolise l'individualité et la créativité, éléments centraux de la philosophie artistique de Keil et de l'esprit des mouvements de street art et de pop art. Exploration de la signification de la technique et du médium de Keil Dans « Black or White Face '92 », la technique et le choix du médium de Peter Keil témoignent de son attachement à l'essence brute et immédiate du street art. L'application de peinture à l'huile sur des panneaux de Masonite, souvent en épaisses couches empâtées, crée une surface tactile qui invite le spectateur à une expérience immersive au-delà de son simple attrait visuel. Cette dimension sensorielle abolit la distance entre le spectateur et l'œuvre, la rendant plus accessible et captivante, à l'instar des graffitis qui ornent les paysages urbains. Le panneau de Masonite lui-même, en rupture avec la toile traditionnelle, souligne l'affinité de Keil avec le street art, qui privilégie les matériaux et les supports non conventionnels. La durabilité et la solidité du Masonite reflètent également l'impact durable de l'œuvre de Keil, à l'image de la permanence du graffiti, devenu partie intégrante du paysage urbain. Cette synergie entre le médium et le message est une caractéristique essentielle de l'art de Keil. Elle témoigne de son rôle de pionnier dans l'intégration de l'essence du street art aux pratiques artistiques reconnues. L'héritage artistique de Keil dans l'art moderne Comme en témoigne « Black or White Face '92 », l'héritage artistique de Peter Keil se caractérise par une représentation saisissante de la figure humaine et une utilisation débridée de la couleur et de la forme. Ses œuvres illustrent l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain, démontrant comment les expressions spontanées et brutes du Street Pop Art et du graffiti peuvent être transposées dans le langage des beaux-arts. Les peintures de Keil ne sont pas de simples représentations, mais de puissantes expressions d'émotion et d'identité, imprégnées des expériences et des observations de l'artiste. De plus, l'écaillage de la peinture dans ses œuvres leur confère une dimension temporelle et historique, suggérant un récit qui se prolonge au-delà de l'instant de la création. Cet aspect de son travail est particulièrement poignant dans le contexte du street art, où l'environnement et le passage du temps jouent un rôle crucial dans la vie de l'œuvre. Par ses explorations audacieuses et ses expressions authentiques, Keil a marqué durablement l'art moderne, inspirant artistes et amateurs d'art à embrasser l'inconventionnel et à apprécier la beauté inhérente aux imperfections du processus artistique. « Black or White Face '92 » n'est pas seulement une œuvre majeure de Peter Keil ; c'est un chapitre vibrant de l'histoire du street art et du graffiti. Elle incarne l'énergie, la diversité et la créativité de son art, tout en reflétant les grandes tendances et transformations de l'art contemporain. Cette œuvre, qui continue de captiver les spectateurs par son imagerie saisissante et ses textures riches, témoigne de l'influence durable de Keil sur le monde de l'art et de sa maîtrise de l'art de faire entrer la rue dans les galeries.

    $676.00

  • SlapTag Urban Decay Original Spray Paint Acrylic Painting by Lyric One

    Lyric One SlapTag Urban Decay Peinture acrylique originale en aérosol par Lyric One

    SlapTag Urban Decay Original One of a Kind Montana Gold Spray Paint and Acrylic Painting Artwork on Wood by Popular Street Graffiti Artist Lyric One. Œuvre originale signée de 2021, Montana Gold, peinture aérosol et acrylique sur panneau de bois. Dimensions : 45,7 x 45,7 x 5,1 cm. Sortie : 1er novembre 2021.

    $962.00

  • Neon Orange Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique by Saber

    Saber Araignée veuve noire orange néon HPM Technique mixte Pièce unique par Saber

    Araignée Veuve Noire Orange Néon HPM Technique Mixte Unique par Saber Peinture à la Main Encre, Crayons de Couleur, Feutre, Surligneur sur Papier Beaux-Arts Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Édition originale unique, signée et numérotée, 2023, limitée à 10 exemplaires. Dessin réalisé à la main à l'encre HPM, au surligneur, au feutre et aux crayons de couleur. Format : 3,5 x 3 pouces. Mini-dessin d'araignées et d'une veuve noire. Enveloppe peinte à la main et étiquetée incluse. Explorer les profondeurs éclatantes de la Veuve Noire Orange Néon de Saber La série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber est une collection captivante et vibrante qui capture l'essence du pop art urbain à travers le prisme unique de l'imagerie naturelle. Dans cette série signée et numérotée de 2023, limitée à une édition originale unique de 10 exemplaires, Saber explore le symbolisme puissant de la veuve noire en utilisant une variété de matériaux, notamment l'encre de stylo dessinée à la main, le surligneur, le marqueur et les crayons de couleur sur papier beaux-arts. L'approche artistique multimédia de Saber Saber, figure emblématique du graffiti, est reconnu pour son utilisation dynamique de l'espace et des couleurs. Dans cette série, il se concentre sur le format miniature de 8,9 x 7,6 cm pour donner vie aux détails complexes des araignées. La juxtaposition de couleurs néon et de la silhouette austère de la veuve noire crée un contraste saisissant, soulignant la réputation sulfureuse et la beauté intrinsèque de l'araignée. L'utilisation de techniques mixtes est essentielle dans le travail de Saber. Elle permet d'obtenir une profondeur et une texture difficiles à atteindre avec un seul médium. La superposition d'encre, de crayons de couleur et de surligneur confère une impression de mouvement et de dynamisme, tandis que les contours au marqueur apportent structure et définition. Cette combinaison de médiums reflète la nature multiforme du street art, qui intègre souvent divers éléments pour créer un ensemble cohérent. Symbolisme et signification dans l'art pop moderne Dans sa série « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique », Saber explore le symbolisme. La célèbre marque rouge en forme de sablier de la veuve noire est souvent associée au danger, à la séduction et à la féminité. En la représentant en néon, Saber amplifie ces associations, rendant l'araignée impossible à ignorer et la transformant en une icône d'attrait et de mise en garde. Cette série, tout en s'éloignant des paysages urbains typiques et des caractères gras du graffiti traditionnel, reste fermement ancrée dans les principes du pop art urbain. L'œuvre invite les spectateurs à trouver la beauté dans les aspects souvent négligés ou craints de la nature, à l'instar du street art qui attire l'attention sur les facettes méconnues du paysage urbain. Saber, artiste américaine dont le nom est devenu synonyme du mouvement du street art, continue de repousser les limites du graffiti et du pop art avec cette série. Chaque pièce rappelle le pouvoir transformateur de l'art, capable de modifier les perceptions et d'aborder les symboles culturels de manière inédite et inattendue. En résumé, l'œuvre « Neon Black Widow Spider HPM Mixed Media Unique » de Saber constitue une fascinante rencontre entre nature et art urbain. À travers cette série, Saber démontre sa polyvalence artistique et contribue au débat actuel sur le rôle du street art dans le paysage visuel contemporain.

    $81.00

  • Aki Sharks #1 Drawing - Sprayed Paint Art Collection

    Akinori Oishi Aki Sharks # 1 dessin au marqueur original par Akinori Oishi

    Aki Sharks #1 Dessin original au marqueur sur toile par Akinori Oishi, artiste de street art contemporain très en vogue. Dessin original signé au marqueur sur toile non tendue, 2014. Dimensions : 11 x 13,25 pouces. Printed Oceans est le programme d'estampes d'art de la Fondation PangeaSeed. Il sensibilise le public aux enjeux environnementaux marins les plus urgents grâce au regard créatif d'artistes parmi les plus reconnus d'aujourd'hui. Depuis 2012, nous avons publié plus de 100 éditions originales d'estampes d'art mettant en lumière des espèces marines menacées et des habitats océaniques. Ces magnifiques éditions contribuent à diffuser des récits importants sur la conservation dans les foyers et les espaces de travail du monde entier, suscitant un dialogue essentiel et inspirant des actions concrètes. En acquérant ces œuvres d'art en édition limitée, réalisées artisanalement avec soin, vous soutenez non seulement le travail novateur de la Fondation PangeaSeed dans les communautés du monde entier, mais vous contribuez également aux moyens de subsistance de nos artistes engagés. Ensemble, par l'art et l'activisme, nous pouvons sauver nos océans.

    $503.00

  • Bucket Head #4 Spray Paint Can - Sprayed Paint Art Collection

    Ron Zakrin Tête de seau #4 Pot de peinture Sculpture par Ron Zakrin

    Bucket Head #4 Œuvre originale de sculpture en techniques mixtes (acrylique, métal, peinture aérosol) sur une véritable boîte de peinture vintage avec des éléments récupérés, par l'artiste de rue et artiste pop moderne Ron Zakrin. « Cette exposition explore à la fois le passé récent – ​​comment les avancées techniques dans l’industrie musicale ont façonné une génération – et le futur proche, en s’intéressant aux motifs et aux conséquences possibles des développements de l’intelligence artificielle. Cet ensemble d’œuvres d’envergure raconte une histoire d’adaptation et d’intégration de la technologie. » – Ron Zakrin

    $1,311.00

  • Blackbook Untitled Original Graffiti Drawing by Sen2

    Sen2 Dessin de graffiti original sans titre Blackbook par Sen2

    Livre noir, dessin sans titre, peinture originale technique mixte sur papier d'art par l'artiste de rue graffiti Sen2, artiste pop moderne. Dessin signé Sen2 « Sans titre » (2005), extrait d'un carnet noir. Encadré, réalisé au marqueur à l'encre et au crayon, style graffiti. Dimensions : 25,5 x 19 pouces. Livre noir Dessin sans titre par Sen2 Ce dessin sans titre, réalisé en 2005 dans un carnet noir par le célèbre graffeur Sen2, capture un instant brut et précis tiré de ses croquis. Figure emblématique du graffiti originaire du Bronx, l'œuvre est exécutée à l'encre, au feutre et au crayon sur papier à dessin. Elle illustre l'énergie géométrique de l'artiste, sa maîtrise des couleurs et le dynamisme de son trait. Encadrée, elle mesure 65 x 48 cm et restitue l'intensité du dessin à la main et le jeu de lettres en relief qui ont marqué la transition du graffiti du métro aux studios. Du style sauvage au dessin de précision Sen2, né Sandro Figueroa Garcia à Porto Rico, est devenu une figure emblématique du mouvement graffiti new-yorkais des années 1980. Ce dessin, réalisé dans un carnet noir, illustre sa transition des graffitis sur les murs et les trains à la maîtrise de son art au sein d'un atelier. Chaque trait de marqueur et chaque lavis de couleur sont intentionnels, fruits d'années d'expérience avec les aérosols et les surfaces urbaines. La capacité de Sen2 à conserver l'esprit rebelle du wildstyle tout en intégrant une structure architecturale et une clarté visuelle le distingue dans le monde du street art et du graffiti. Superposition de couleurs et tension visuelle La composition est un véritable feu d'artifice de contrastes. Des pastels doux, bleus, jaunes, verts et oranges, se mêlent à d'épaisses ombres noires et à des lignes directionnelles nettes qui suggèrent le mouvement et la profondeur. Ces formes superposées évoquent l'énergie des graffitis du métro, tout en s'ancrant dans la perfection d'un dessin digne d'une galerie. Les flèches, les textures et les angles imbriqués guident le regard du spectateur à travers les différentes strates d'intention : chaque contour est raffiné, chaque motif de remplissage est calculé et pourtant expressif. Le dessin saisit non seulement la forme, mais aussi l'attitude, avec un style qui suggère le mouvement, la maîtrise et une évolution constante. Évolution du langage graffiti en studio L'œuvre sans titre de Sen2 s'inscrit dans un mouvement plus vaste où les carnets noirs deviennent non seulement des outils préparatoires, mais aussi des œuvres à part entière. Le street art et le graffiti débutent souvent par des croquis, et cette pièce témoigne de manière éloquente de ce processus. Elle documente un moment d'imagination avant l'exécution, où les lettres se transforment en armes stylistiques et où le langage visuel de la rue est transcrit dans un support adapté aux galeries. Pour les collectionneurs, cette œuvre offre un aperçu du talent brut et du processus créatif de l'un des pionniers modernes du graffiti, précieusement conservés et désormais encadrés comme un témoignage vivant de l'histoire de l'art.

    $901.00

  • 1987 Original Spray Paint Reclaimed Painting by Eddie Colla

    Eddie Colla 1987 Peinture originale en aérosol récupérée par Eddie Colla

    Œuvre originale unique de 1987, réalisée à la peinture en aérosol et à partir d'objets récupérés sur bois recyclé par le célèbre artiste de graffiti de rue Eddie Colla. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2019 avec des éléments de récupération. Dimensions : 34 x 34 cm. « 1987 » 86 x 86 cm (34 x 34 pouces) Technique mixte sur bois 2019 Signé et titré au dos

    $3,259.00

  • Island Yachting 84 Sunset Original Oil Painting by Peter Keil

    Peter Keil Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil

    Island Yachting 84 Coucher de soleil Peinture à l'huile originale de Peter Keil Œuvre unique sur panneau Masonite par The Wild Man of Berlin, un artiste contemporain célèbre. Peinture à l'huile sur panneau de masonite, signée et datée de 1984. Œuvre originale de 61 x 61 cm (24 x 24 pouces). Peter Keil utilise une peinture épaisse, ce qui explique la présence possible de quelques écaillures, dues à l'âge et à la nature de son travail. Représentation de trois voiliers sur un lac au coucher du soleil. Écaillures de peinture sur un arbre. Interprétation de « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil « Island Yachting '84 Sunset » témoigne avec éclat du génie créatif de Peter Keil, plus connu sous le nom de « L'Homme Sauvage de Berlin ». Cette saisissante huile sur panneau de Masonite, réalisée en 1984 et signée de sa main, se déploie sur une généreuse toile de 61 x 61 cm. L'utilisation caractéristique de la peinture épaisse et texturée par Keil est pleinement visible, une technique signature qui peut entraîner un léger écaillage au fil du temps, reflétant le passage des années et le caractère intrinsèque de son œuvre. Cette toile représente trois voiliers sur un lac, baignés par la splendeur d'un coucher de soleil captivant – une scène qui fusionne la tranquillité de la nature et l'énergie dynamique du coup de pinceau de Keil. Le tableau incarne la vitalité du Street Pop Art et du graffiti par ses choix de couleurs audacieux et la représentation dramatique du coucher de soleil. L'application de la couleur par Keil, en larges gestes amples, capture la beauté éphémère du soleil couchant, son reflet sur l'eau et les silhouettes se détachant sur le lac. Ce récit visuel saisissant est rendu avec une immédiateté souvent associée à l'art du graffiti. Parallèlement, le sujet et son traitement reflètent l'influence de la fascination du pop art pour les scènes et les objets du quotidien. L'héritage artistique et le médium de Peter Keil Le choix du panneau de Masonite par Peter Keil comme support témoigne de son attachement à l'esprit du street art, qui intègre souvent des matériaux non conventionnels. La robustesse du Masonite se marie parfaitement à la technique de l'empâtement employée par Keil, conférant à l'œuvre une profondeur de texture et une impression de durabilité qui font écho à la permanence des peintures murales. La surface offre également un support stable pour l'application en couches successives de peinture à l'huile, favorisant ainsi la richesse des empâtements et les contrastes de textures vibrants caractéristiques du style de Keil. Cette toile, « Island Yachting '84 Sunset », illustre l'exploration par Keil du jeu d'ombre et de lumière, un thème central du Street Pop Art et du graffiti. Les silhouettes et le coucher de soleil flamboyant créent un dialogue entre l'audace de l'œuvre et la subtilité de son sujet, un équilibre que Keil parvient à trouver à chaque coup de pinceau. L'œuvre est un régal pour les yeux et un récit du temps et de l'espace, capturant les instants sereins et fugaces du crépuscule sur l'eau. L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » dans l'art contemporain L'impact de « Island Yachting '84 Sunset » sur la scène artistique contemporaine est multiple. D'une part, il témoigne de l'influence profonde de Keil sur le développement de l'art moderne, notamment au sein des genres du street art, du pop art et du graffiti. Sa capacité à transposer la spontanéité du street art en une forme plus durable remet en question et élargit les frontières de la perception et de l'expérience artistiques traditionnelles. D'autre part, la toile célèbre la liberté esthétique qui caractérise l'œuvre de Keil, illustrant son aptitude à saisir des émotions et des instants complexes sur un support rigide. De plus, elle nous rappelle la nature éphémère de l'art, à l'image du street art en perpétuelle évolution que Keil imite. Si l'écaillage de la peinture témoigne de son ancienneté, il lui confère une authenticité et une valeur historique indéniables, incarnant l'acceptation par l'artiste de l'imperfection et du changement comme éléments intrinsèques de son travail. Cette acceptation et cette célébration du passage du temps font d'« Island Yachting '84 Sunset » bien plus qu'une simple peinture : un véritable témoignage vivant de l'histoire de l'art. « Island Yachting '84 Sunset » de Peter Keil est une œuvre exemplaire qui, par sa réalisation vibrante et sa profondeur émotionnelle, incarne l'essence même du Street Pop Art et du graffiti. Elle illustre avec force le talent artistique de Keil et sa contribution au dialogue entre les techniques picturales traditionnelles et le mouvement contemporain du street art. L'œuvre, qui continue de fasciner et d'inspirer, témoigne de la pérennité du travail de Keil et de son statut de figure majeure de l'art contemporain.

    $676.00

  • Goonie 031 Original Watercolor Painting by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Goonie 031 aquarelle originale par Naoto Hattori

    Goonie 031 Peinture aquarelle originale sur papier d'art encadré par l'artiste surréaliste Naoto Hattori. Aquarelle originale unique signée de 2013. Œuvre encadrée. Dimensions du cadre : 8,5 x 8,5. Dimensions de l’image : 3 x 3. Encadrement et passe-partout personnalisés par l’artiste. L'intégration du surréalisme dans le pop art urbain par Naoto Hattori Le monde de l'art est en perpétuelle évolution, notamment dans les domaines du street art, du pop art et du graffiti, où chaque œuvre contribue à la vitalité de la culture visuelle contemporaine. « Goonie 031 » de Naoto Hattori illustre parfaitement cette évolution : une œuvre qui entremêle la dimension éthérée du surréalisme et la nature concrète et accessible du street art. Cette aquarelle originale de 2013 captive l'imagination du spectateur, à l'instar d'un graffiti qui attire le regard d'un passant. Au cœur de « Goonie 031 » se trouve le style caractéristique d'Hattori, une fusion du fantastique et du réel, encapsulée dans un format de 7,6 x 7,6 cm. L'œuvre est présentée dans un cadre sur mesure de 21,6 x 21,6 cm, un choix qui témoigne du dévouement de l'artiste à son art. Chaque aspect de cette œuvre, du choix du papier beaux-arts à la technique de l'aquarelle, a été soigneusement pensé et réalisé par Hattori, illustrant la méticulosité souvent présente dans la création de l'art du graffiti. Reflétant l'esprit du street art à travers l'aquarelle Avec sa fluidité intrinsèque et sa capacité à créer de subtiles nuances de tons, l'aquarelle pourrait sembler en décalage avec le style souvent audacieux et agressif du street art. Pourtant, dans « Goonie 031 », Hattori utilise ce médium pour exprimer une voix à la fois douce et poignante, qui parle le langage du street art à travers un dialecte différent. Le sujet du tableau, une figure énigmatique au regard expressif, porte en lui une histoire urbaine, un récit qui résonne profondément chez le spectateur. À l'instar de la découverte inattendue d'une œuvre de street art dans un paysage urbain, le petit format de « Goonie 031 » invite à la surprise et à la découverte. Il incite le spectateur à s'approcher et à s'immerger dans l'œuvre, comme on découvre par hasard une fresque cachée dans une ruelle. Le cadre sur mesure du tableau fait office de bordure, créant une fenêtre sur l'univers d'Hattori, à l'image d'un mur qui encadre un graffiti et offre un aperçu de l'esprit de l'artiste. Le caractère de collection des œuvres originales de Hattori Dans le monde de l'art de collection, et plus particulièrement pour les œuvres s'inscrivant dans la tradition du Street Pop Art et du graffiti, l'originalité et l'authenticité sont primordiales. « Goonie 031 », une œuvre originale signée et encadrée de Hattori, possède une valeur de collection exceptionnelle, très prisée des amateurs et des collectionneurs. La touche personnelle de l'artiste, perceptible dans chaque coup de pinceau, et le choix judicieux des matériaux d'encadrement font de cette œuvre une expression visuelle et un témoignage tangible du parcours artistique de Hattori. Sa valeur de collection est encore renforcée par sa position unique à la croisée du Street Pop Art et des beaux-arts. Bien que délicate, l'aquarelle utilisée par Hattori remet en question les conventions du Street Art, élargissant ainsi la définition même de ce que peut représenter une œuvre d'art inspirée par la rue. « Goonie 031 » est donc une pièce fascinante pour les collectionneurs sensibles à la convergence de diverses pratiques artistiques et à l'utilisation novatrice des médiums traditionnels dans l'art contemporain. Dialogue culturel à travers l'expression artistique de Hattori « Goonie 031 » est une œuvre culturelle qui saisit le dialogue entre la rue et l'individu, entre l'espace public et l'expérience personnelle. Profondément ancrée dans les cadres conceptuels du surréalisme, l'œuvre d'Hattori s'inscrit dans les débats culturels et sociaux typiques du street art. Silencieuse dans son cadre fixe, cette aquarelle est pourtant d'une grande éloquence grâce à son sujet expressif et à la résonance émotionnelle de ses couleurs. Dans un contexte culturel plus large, « Goonie 031 » d'Hattori contribue au récit de l'influence réciproque du street art et des beaux-arts. Elle illustre comment l'authenticité, la spontanéité et l'immédiateté du street art et du graffiti peuvent se transposer dans une forme d'art plus traditionnelle, tout en préservant leur lien avec le spectateur. L'œuvre d'Hattori invite à une interaction contemplative, à l'image de la dimension réflexive des plus belles œuvres de street art, incitant souvent les passants à s'arrêter et à méditer sur le message véhiculé par ce médium visuel. En résumé, « Goonie 031 » témoigne du talent de Naoto Hattori et de sa capacité à transcender les frontières artistiques traditionnelles. Cette œuvre invite les spectateurs à repenser leur perception du street art et du graffiti, en proposant un récit à l'aquarelle d'une puissance et d'une présence comparables à celles des plus grandes fresques murales des rues animées des villes.

    $669.00

  • Hula Bunny Original Marker Drawing by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Dessin original au feutre de Hula Bunny par Joe Ledbetter

    Dessin original au feutre de lapin hula par Joe Ledbetter sur papier cartonné, œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original signé au feutre indélébile, format 6x10, représentant une lapine danseuse de hula (2006). « Hula Bunny », un dessin original au feutre de Joe Ledbetter, offre une fusion fantaisiste entre l'esthétique du street art et celle du pop art. Créée en 2006, cette œuvre met en scène un adorable lapin représenté en danseuse de hula, un sujet ludique caractéristique du style de Ledbetter. Ce dessin de 15 x 25 cm témoigne de la capacité de l'artiste à fusionner des figures aux allures de dessins animés avec une forme d'art mature, influencée par le street art. Réalisé au feutre sur papier cartonné, « Hula Bunny » est empreint de spontanéité et de fluidité, qualités souvent présentes dans le pop art urbain. Le trait de Ledbetter, assuré et dynamique, donne vie au personnage en quelques coups de pinceau simples. Les contours noirs marqués et l'absence de couleur attirent l'attention sur la forme et le mouvement suggérés par la pose de la danseuse de hula. Signée par l'artiste, cette œuvre originale capture l'esprit ludique du pop art, puisant ses racines dans l'imagerie commerciale et populaire. Ledbetter explore souvent des thèmes universels, et « Hula Bunny » ne fait pas exception. L'œuvre reflète une narration joyeuse et insouciante, s'éloignant du graffiti conventionnel associé aux milieux urbains. Ce dessin original s'inscrit pleinement dans le courant du street art pop moderne, témoignant de l'étendue de la créativité de Ledbetter. Son travail fait le lien entre l'expressivité brute du street art et l'imagerie accessible du pop art. « Hula Bunny » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un fragment de la culture dont elle est issue, offrant une vision légère de l'environnement et des expériences de l'artiste. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Ledbetter apprécient sa vision unique du street art pop, où chaque pièce fait souvent office de commentaire sur la vie contemporaine. « Hula Bunny », avec son charme et sa simplicité, continue de captiver les spectateurs, demeurant un exemple remarquable de la façon dont les techniques traditionnelles peuvent donner naissance à un art attachant et intemporel.

    $803.00

  • Rich People Shit Original Spray Paint Painting by Atomik

    Atomik PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Peinture Oeuvre Originale Taille XXXX INFO

    $4,261.00

  • Breathe Right Original Oil Painting by David Molesky

    David Molesky Breathe Right Peinture à l'huile originale de David Molesky

    Breathe Right, peinture originale à l'huile sur lin avec cadre en noyer sur mesure, par David Molesky, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Peinture à l'huile originale signée et encadrée sur mesure, 2014, format 24 x 20 pouces. « Ce tableau fait partie de ma série inspirée par les images médiatiques de la révolution de Kiev. C'est le plus grand des huit tableaux réalisés à ce jour et celui auquel j'ai consacré le plus de temps. J'ai le sentiment que la figure capture l'énergie qui m'a initialement attiré vers ce sujet. Les tableaux de cette série marquent une rupture avec mes peintures figuratives précédentes. Pendant une dizaine d'années, j'ai cherché à représenter le temps universel et j'ai évité les objets fabriqués par l'homme. J'ai abandonné ce dogme. J'aime le fait que le sujet soit à la fois actuel et qu'il contienne des éléments qui semblent appartenir à une autre époque. » – David Molesky

    $4,235.00

  • Saint Paul De Vence Original Pen Drawing by Mark Powell

    Mark Powell Dessin original à la plume de Saint Paul de Vence par Mark Powell

    Saint Paul de Vence, dessin original à l'encre sur papier mat protégé anti-UV de qualité archive, par l'artiste pop art moderne Mark Powell. Dessin original signé au stylo à bille, 2021. Dimensions : 43 cm x 59 cm. Encadré et protégé par un vernis mat anti-UV de qualité archive. 16,9 cm x 23,2 cm. Image hyperréaliste et photoréaliste d'un visage d'homme. L'écriture de Mark Powell : capturer l'essence sur le papier Mark Powell, artiste contemporain reconnu pour son approche unique du pop art moderne, insuffle un hyperréalisme à l'art urbain, souvent absent de l'exubérance habituelle du street art et du graffiti. Son œuvre « Saint Paul de Vence » illustre parfaitement sa maîtrise du simple stylo à bille, créant profondeur, texture et émotion sur un papier mat de qualité archive, protégé contre les UV. Signée et réalisée en 2021, cette œuvre de 43 cm x 59 cm présente une image intense et hyperréaliste du visage d'un homme, un témoignage de la condition humaine et des histoires qu'elle recèle. Réalisme urbain : le brut et l'intime dans l'art de Mark Powell Le portrait de « Saint Paul de Vence » par Powell représente bien plus qu'une simple prouesse technique ; c'est une véritable plongée au cœur de l'âme de son sujet. Encadrée et protégée par un vernis mat anti-UV de qualité archivistique, l'œuvre présente un homme dont les expériences de vie se dessinent sur son visage. Chaque ligne, chaque ride, chaque expression est rendue avec une précision méticuleuse, donnant vie au sujet. Si ce niveau de réalisme est souvent associé à l'art contemporain, le choix des matériaux par Powell – stylo à bille et papier – ancre son œuvre dans le quotidien, la rendant accessible et universelle. L'intimité du portrait invite le spectateur à contempler les histoires qui se cachent derrière le regard du sujet. C'est cette dimension narrative qui inscrit l'œuvre de Powell dans l'esprit du street art. Les récits de la vie, souvent invisibles ou négligés, sont mis en lumière, incitant le public à prendre conscience des histoires tacites qui se déroulent autour de lui chaque jour. L'hyperréalisme dans le pop art urbain Bien que rarement associé au street art et au graffiti, l'hyperréalisme trouve sa place dans le vocabulaire artistique de Powell. Sa technique remet en question l'idée que ses lignes audacieuses et ses couleurs vives définissent le street art. Au contraire, « Saint Paul de Vence » suggère que le street art peut être un espace de subtilité et de nuance. Le travail minutieux des ombres et le souci du détail de Powell rendent hommage à l'essence même du street art : sa capacité à refléter la réalité et à susciter la réflexion. L'émotion capturée dans l'œuvre transcende le médium, créant un lien à la fois immédiat et profond avec le spectateur. Le regard du sujet pénètre au-delà des apparences, interrogeant et évoquant l'empathie. Ce niveau d'engagement émotionnel est la marque de fabrique du street art et du travail de Powell, établissant un pont entre le spectateur et le sujet représenté. « Saint Paul de Vence » de Mark Powell est une œuvre remarquable dans le monde du street art et du graffiti. Elle illustre la puissance des techniques traditionnelles appliquées à de nouveaux contextes et la capacité de l'art à révéler les profondeurs de l'expérience humaine. Tandis que le tableau est accroché, protégé et préservé, il continue de parler pour nous, nous rappelant que les histoires des rues sont aussi variées que les personnes qui les arpentent et que l'art est un langage capable d'exprimer les complexités de la vie d'un simple trait de plume.

    $854.00

  • Matrilineal Original Oil Painting by Dan Christofferson- Beeteeth

    Dan Christofferson- Beeteeth Peinture à l'huile originale matrilinéaire par Dan Christofferson - Beeteeth

    Vinyle découpé original matrilinéaire, peinture à l'huile sur panneau de bois encadré, prêt à être accroché, par Dan Christofferson - Artiste de rue graffiti Beeteeth, art pop moderne. « Matrilinéaire » - Vinyle découpé à l'emporte-pièce 24" x 32" sur le panneau de mon exposition « L'Ouest a été conquis ». - Dan Christofferson

    $1,311.00

  • Brew Collection Original Wood Acrylic Painting by Jesse Kassel

    Jesse Kassel Peinture acrylique originale sur bois de la collection Brew par Jesse Kassel

    Collection Brew - Peinture originale acrylique sur bois de Jesse Kassel, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Collection Brew - Peinture acrylique originale sur bois de Jesse Kassel « J'ai créé cet ensemble d'œuvres l'été dernier (2013) pour la Red Bull House of Art, une résidence d'artistes qui offre des ateliers et des espaces d'exposition aux artistes de Détroit. Cet ensemble s'inspire de l'ambiance nocturne et des paysages de Détroit. Cette ville regorge d'enseignes de débits de boissons anciennes et d'autres enseignes peintes à la main. On y retrouve une dimension d'art populaire, que je souhaitais transposer dans un sujet plus précis. Cette œuvre est une collection de canettes de bière vintage que j'affectionne. » – Jesse Kassel

    $820.00

  • Red Carpet Imperial Original Oil Painting by Dred66- Tyree Davis

    Dred66- Tyree Davis Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial par Dred66 - Tyree Davis

    Peinture à l'huile originale Red Carpet Imperial de Dred66 - Tyree Davis, une œuvre d'art sur support en mousse montée sur une feuille acrylique, issue du street art pop. Peinture acrylique originale signée, réalisée en 2001. Dimensions : 32 x 12 pouces (81 x 30,5 cm). Elle représente deux personnes partageant un repas accompagné de vin sur un immense tapis rouge. Signée, datée et titrée au dos. Imperial / Red Carpet / Dred66 / Mars 2001 L'essence de « Red Carpet Imperial » par Tyree Davis « Red Carpet Imperial » témoigne avec brio du talent artistique de Tyree Davis, alias Dred66, figure emblématique du street art et du graffiti. Cette huile sur toile originale, œuvre unique réalisée sur un support en mousse contrecollée sur une plaque acrylique, illustre la fusion entre l'esthétique du street art et la technique traditionnelle de la peinture à l'huile. Créée en 2001, cette toile signée, de dimensions généreuses (81 x 30 cm), représente une scène à la fois intime et grandiose : deux personnes partageant un repas autour d'une table, une bouteille de vin à la main, sur un immense tapis rouge. « Red Carpet Imperial » de Davis incarne l'esprit du street art en faisant entrer l'intime dans la sphère publique. Les sujets de la peinture – deux individus savourant un simple repas partagé – sont universels. Pourtant, ils se détachent sur un fond qui évoque la grandeur et l'exubérance. Ce contraste, esquissé par les tons à la fois terreux et audacieux de la peinture à l'huile, évoque un récit qui célèbre et critique les dynamiques culturelles et sociales. C'est un instantané de vie qui s'intéresse autant à l'environnement qu'aux individus qui le composent. Style caractéristique de Dred66 et influence artistique Le style caractéristique de Tyree Davis transparaît dans « Red Carpet Imperial », une œuvre qui harmonise l'énergie brute du street art avec la sophistication d'une pièce de galerie. Le fond de la toile porte les marques distinctives du graffiti : tagué, signé et daté par l'artiste, un clin d'œil à la tradition où les artistes marquent leur territoire et s'approprient l'espace. Cet élément relie la pratique du street art aux conventions établies des beaux-arts, créant un dialogue entre deux univers souvent perçus comme disparates. La texture du support en mousse confère à la peinture une impression de relief. Parallèlement, le montage sur une plaque acrylique apporte une touche de modernité, évoquant le vitrage protecteur des installations de street art. Ces choix de matériaux témoignent d'une réflexion approfondie de Davis sur le médium et le message, assurant à « Red Carpet Imperial » une résonance authentique avec le street art, tout en occupant un espace physique et conceptuel différent. Avec « Red Carpet Imperial », Davis propose un commentaire culturel d'une actualité brûlante, aussi pertinent aujourd'hui qu'au début du millénaire. Le titre de l'œuvre, « Impérial », suggère une critique des structures sociales et de la séduction du luxe, un thème profondément ancré dans l'ADN du pop art urbain. Le tableau invite le spectateur à réfléchir aux inégalités et aux contradictions qui imprègnent la vie moderne en plaçant une scène du quotidien dans un contexte évoquant richesse et luxe. De plus, son année de création, 2001, le situe à une époque où le pop art urbain commençait à être largement reconnu comme une forme d'art à part entière. Tyree Davis a contribué à cette reconnaissance grandissante par son œuvre, jetant un pont entre la rue et la galerie et remettant en question les idées préconçues sur la valeur et la place du graffiti et du pop art urbain dans l'histoire de l'art. Héritage et influence continue L'œuvre « Red Carpet Imperial » de Tyree Davis continue d'influencer la communauté du street art et le monde de l'art en général. Elle illustre avec force comment l'esthétique et les thèmes du pop art urbain peuvent être transposés dans différents médiums et contextes, tout en conservant leur impact et leur résonance. L'œuvre de Davis, grâce à son langage visuel audacieux et à son commentaire social sous-jacent, invite à un dialogue permanent sur les intersections entre l'art, la culture et la société. Ce dialogue est aussi essentiel aujourd'hui qu'il y a vingt ans. « Red Carpet Imperial » est bien plus qu'une simple peinture ; c'est un fragment de tissu social, un document historique et un symbole de la capacité intemporelle du pop art urbain à communiquer, à interpeller et à captiver. Tyree Davis, alias Dred66, a créé une œuvre qui est à la fois le reflet et la critique du monde qui l'entoure, s'assurant ainsi une place de choix dans l'histoire du pop art urbain.

    $4,376.00

Original Artwork

L'œuvre originale comme médium central du street art pop et du graffiti

L'œuvre originale demeure la forme d'expression créative la plus directe et percutante du Street Pop Art et du graffiti. Réalisées à la main en une seule étape, ces œuvres constituent le fondement de l'identité visuelle de l'artiste. Qu'elles soient composées sur toile, bois, panneaux de signalisation, objets trouvés ou murs, les pièces originales sont le lieu où l'expérimentation, l'émotion et l'intention s'expriment pleinement. Les artistes de ce mouvement mêlent souvent les techniques du graffiti à l'esthétique graphique, utilisant des matériaux comme l'aérosol, l'encre, l'acrylique et le marqueur pour créer des compositions superposées. Chaque œuvre originale se distingue des multiples ou des éditions par son caractère unique : une pièce unique qui incarne le geste et l'immédiateté de la main de l'artiste. Dans une culture façonnée par le tag, la répétition et un langage stylisé, l'œuvre originale revêt une importance particulière, non seulement comme symbole d'authenticité, mais aussi comme forme de communication brute.

Technique, surface et traitement des matières premières

Le processus de création d'œuvres originales dans le Street Pop Art et le graffiti est souvent défini par la rapidité, la superposition et la réactivité aux matériaux. Nombre d'artistes formés à la culture graffiti privilégient le geste direct et l'improvisation. Les supports sont choisis non seulement pour leur texture ou leur durabilité, mais aussi pour leur lien avec l'environnement urbain. Panneaux métalliques, enseignes de récupération, caisses d'expédition et dalles de béton sont fréquemment réutilisés comme supports. L'application de la peinture varie des aplats graphiques nets aux coulures, dégradés et projections expressifs. Souvent, l'énergie de l'œuvre réside dans ses imperfections : les débordements, les zones polies ou les transitions abruptes ne sont pas dissimulés, mais célébrés comme faisant partie intégrante du langage visuel. L'utilisation de pochoirs, de superpositions d'autocollants et de coups de pinceau bruts reflète l'influence constante de la rue, où contrôle et chaos s'entremêlent en perpétuel dialogue.

Voix de l'artiste et positionnement culturel

L'œuvre originale permet une expression totale de l'intention de l'artiste, affranchie des contraintes de format, de taille ou de reproduction. Dans le domaine du street art et du graffiti, des artistes comme OG Slick, Shepard Fairey, Retna et Futura ont bâti leur carrière sur la force de leurs créations originales. Ces œuvres portent souvent un regard plus profond que leurs homologues commerciales, explorant des thèmes tels que la société de consommation, la rébellion, l'identité et le langage codé. La possibilité de peindre librement, de prendre des décisions définitives sans se soucier de la reproduction, crée un espace où le risque et la vision se rencontrent. Nombre d'artistes reviennent à leurs œuvres originales pour faire évoluer ou réinventer leur approche. C'est souvent au sein de la peinture ou de la sculpture unique que naissent de nouvelles techniques, ensuite déclinées en estampes, fresques murales ou design de produits.

Valeur des œuvres uniques pour les collectionneurs et les institutions

Les œuvres originales relevant du Street Pop Art et du graffiti ont acquis une notoriété considérable, tant auprès des collectionneurs privés qu'institutionnels. Alors que la frontière entre art contemporain et art urbain s'estompe, ces pièces uniques sont désormais présentes dans les collections muséales, les grandes expositions et les ventes aux enchères d'art. La rareté des originaux accroît leur valeur, non seulement sur le marché, mais aussi en termes de portée culturelle. Chaque œuvre représente un instantané brut de l'état d'esprit de l'artiste à un moment précis. Si les estampes et les éditions permettent une plus grande diffusion et une meilleure accessibilité, les originaux sont conservés comme des archives du processus créatif, où surface, intention et exécution se rejoignent. Dans une culture visuelle souvent saturée d'images numériques et de production de masse, l'œuvre originale s'affirme comme irremplaçable : un document, une déclaration, une présence physique qui reflète l'urgence et l'influence du Street Pop Art et du graffiti.
Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte