Rose

730 produits

  • Studio Session 613 #3/8 - Sprayed Paint Art Collection

    Tim Oliveira Studio Session 613 #3/8 Sérigraphie par Tim Oliveira

    Studio Session 613 #3/8 Édition mixte 8 couleurs Tirage sérigraphique en édition limitée tiré à la main sur papier Arches Fine Art par Tim Oliveira Rare Street Art Artiste célèbre d'œuvres pop. Séance Studio 2016 n° 613, édition limitée à 8 exemplaires, exemplaire n° 5/8. Format : 22 x 30 pouces. Signée et numérotée au crayon, imprimée sur papier beaux-arts Arches 100 % coton BFK Rives, avec deux bords frangés et deux bords naturels.

    $217.00

  • Figment- Pink On Black Silkscreen Print by Ron English

    Ron English- POPaganda Figment - Sérigraphie rose sur fond noir par Ron English - POPaganda

    Figment - Sérigraphie artisanale en édition limitée rose sur noir 2 couleurs sur papier Coventry Rag 335 g/m² par Ron English - POPaganda Rare Pop Art Artiste célèbre du Pop Art. Sérigraphie signée en 2013, en couleurs, sur papier Coventry Rag 335 g/m², 61 × 61 cm (24 × 24 po). Édition de 10 exemplaires. English | Figment : Rose sur Noir. Sérigraphie bicolore sur papier Coventry Rag 335 g/m². Édition de 10 exemplaires, signée et numérotée par Ron English - POPaganda.

    $664.00

  • God Is Dead, But...#13 Archival Print by Hikari Shimoda

    Hikari Shimoda Dieu est mort, mais… #13 Estampe d'archives par Hikari Shimoda

    Dieu est mort, mais...#13 Tirage d'archives par Hikari Shimoda Édition limitée sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² Œuvre d'art moderne d'artiste de rue, de graffiti pop. Tirage d'art signé et numéroté, édition limitée à 50 exemplaires, format 22 x 22 pouces, impression pigmentaire d'archives, édition limitée à 50 exemplaires (2023). La signification culturelle de « Dieu est mort, mais...#13 » de Hikari Shimoda L'œuvre visuelle d'Hikari Shimoda, « God Is Dead, But...#13 », dépeint un récit profond à travers le Street Pop Art et le graffiti. Tirage d'art en édition limitée sur papier Moab Entrada, cette pièce témoigne du talent de Shimoda pour fusionner l'esthétique de la pop culture et l'esprit du graffiti. Tirée à 50 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle souligne l'exclusivité et la valeur de collection de son travail. Mesurant 56 x 56 cm, l'œuvre impose le regard par sa taille et la force de son message. Le langage visuel de « Dieu est mort, mais… #13 » Cette œuvre est une exploration vibrante des récits émotionnels et sociaux complexes qui font la renommée de Shimoda. Elle met en scène une figure enfantine, motif récurrent dans son œuvre, sur un fond qui dégage une énergie à la fois onirique et troublante. Les yeux, grands et constellés de galaxies, suggèrent un univers de pensées et de sentiments au-delà de l'impact visuel immédiat. Ce symbolisme est caractéristique de la volonté du Street Pop Art de communiquer des significations profondes sous une surface visuellement accessible. L'utilisation de pigments d'archivage pour le tirage d'art garantit la préservation de la profondeur des couleurs et des détails, et donc de l'intensité émotionnelle de l'œuvre originale. L'intégration des idéaux du street art dans l'art moderne par Shimoda Dans « Dieu est mort, mais… n° 13 », Shimoda illustre comment le pop art urbain peut transcender les frontières du graffiti traditionnel pour accéder au domaine des beaux-arts. L’œuvre n’est pas seulement une représentation des réflexions intérieures de Shimoda, mais aussi un commentaire culturel qui reflète l’esprit du temps. Le titre lui-même, « Dieu est mort », fait écho aux méditations philosophiques de Friedrich Nietzsche, suggérant une société en proie à une profonde introspection existentielle. Ceci s’inscrit dans l’esprit du street art, qui s’intéresse souvent aux grands récits de l’existence et de l’identité au sein du paysage urbain. La résonance émotionnelle de l'estampe en édition limitée de Shimoda La résonance émotionnelle de cette œuvre est palpable. L'expression de l'enfant est ambiguë, oscillant entre l'innocence et une tristesse consciente qui évoque la perte de la certitude divine suggérée par le titre. Les larmes, telles des galaxies, évoquent le deuil de cette perte, ou peut-être un appel à une nouvelle forme de divinité ou d'espoir au sein du vide. Le choix d'un papier beaux-arts et la précision de la technique d'impression pigmentaire d'archivage confèrent une dimension durable à la nature éphémère du sujet, permettant à l'œuvre de s'imposer comme une icône pérenne du street art et du graffiti contemporains. Avec « Dieu est mort, mais… n° 13 », Shimoda affirme sa place dans le monde de l’art moderne, démontrant que le street art et le graffiti ont un rôle essentiel dans le discours artistique contemporain. Son estampe en édition limitée n’est pas seulement un objet de collection, mais une œuvre culturelle majeure qui incarne l’esprit de notre époque.

    $309.00

  • The Safe Keepers Giclee Print by Victo Ngai

    Victo Ngai L'impression jet d'encre Safe Keepers par Victo Ngai

    Utopia Artwork Giclée Édition Limitée Impression d'Art de Qualité sur Papier à Gravure Musée Hahnemühle 100% Coton par l'artiste de graffiti pop culture Victo Ngai. Édition limitée à 100 exemplaires. Signée et numérotée. Du fait des conditions de fabrication et de conservation de ces œuvres par l'artiste, de nombreuses estampes anciennes de Ngai présentent un léger jaunissement des marges blanches supérieures et inférieures, sur environ 1 mm. Ce jaunissement n'altère en rien l'image et les estampes sont par ailleurs en parfait état.

    $262.00

  • Hopper Taos Deckled Serigraph Print by Aelhra

    Aelhra Sérigraphie Hopper Taos Deckled par Aelhra

    Hopper Taos - Édition limitée à bords découpés à la main - Sérigraphie artisanale monochrome sur papier beaux-arts par Aelhra, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2014 Édition limitée signée et numérotée à 10 exemplaires . Format de l'œuvre : 18 x 24 pouces. Artiste : Aelhra Technique : Sérigraphie Dimensions : env. 45,7 cm x 61 cm Marques : Signée et numérotée à la main Édition à bords découpés

    $218.00

  • Pink Party Original Acrylic Painting by Serge Gay Jr

    Serge Gay Jr Peinture acrylique originale Pink Party par Serge Gay Jr

    Peinture acrylique originale et unique « Pink Party » sur toile tendue, par l'artiste populaire Serge Gay Jr. Peinture acrylique originale signée, 2011, format 40 x 30 cm, prête à être accrochée sur toile tendue. « Pink Party » de Serge Gay Jr. : une fusion vibrante de culture pop et de beaux-arts « Pink Party », une peinture acrylique originale sur toile tendue du célèbre artiste pop culture Serge Gay Jr., illustre avec force la fusion entre l'art savant et la culture populaire. Cette œuvre originale signée, réalisée en 2011 et mesurant 101,6 x 76,2 cm, témoigne de la capacité de Gay à saisir l'esprit de son époque à travers un tableau vibrant, à la fois ludique, provocateur et poignant. Prête à être accrochée, la toile offre un aperçu de la vision de l'artiste, où les frontières entre art urbain, pop art et graffiti s'estompent, créant un récit qui résonne tant sur le plan esthétique que conceptuel. Le vocabulaire visuel de l'œuvre est riche en symbolisme et en iconographie, caractéristiques du style de Gay, qui mêle souvent des éléments de street art et de graffiti. « Pink Party » ne fait pas exception, avec ses couleurs vives, sa composition dynamique et la juxtaposition d'images qui font écho aux récits de société et aux références de la culture populaire. La scène représentée est un véritable carnaval de motifs qui abordent les thèmes de l'identité, de la célébration et des sous-entendus de critique sociale, invitant les spectateurs à un dialogue avec l'œuvre qui dépasse sa simple beauté superficielle. Exploration des strates de l'expression artistique de Serge Gay Jr. La richesse des significations de « Pink Party » de Serge Gay Jr. témoigne de la profondeur de son expression artistique. Chaque élément de la toile s'harmonise avec les autres pour créer un récit cohérent, à la fois profondément personnel et universellement pertinent. L'œuvre de Gay explore souvent l'intersectionnalité de l'identité, de la culture et de l'énergie vibrante de la vie urbaine, et cette peinture célèbre ces thèmes avec le talent et la finesse propres à un maître de son art. Son approche de la culture pop est nuancée et complexe, puisant souvent dans le passé tout en commentant le présent. L'imagerie de « Pink Party » s'inspire d'une vaste palette de références culturelles, de la musique et la mode aux mouvements sociaux et à la vie quotidienne. Sa capacité à distiller ces éléments en une composition unique et harmonieuse est une marque de fabrique de son travail, faisant de chaque œuvre un sujet de réflexion riche et stimulant. L'utilisation de la peinture acrylique confère une texture tangible à l'œuvre, soulignant la matérialité de l'influence du street art dans sa pratique. La pertinence culturelle du « Pink Party » dans le paysage artistique « Pink Party » occupe une place prépondérante dans le paysage artistique contemporain. Elle reflète une époque où les frontières entre les différentes formes d'art s'estompent et où l'influence de la culture pop sur les pratiques artistiques traditionnelles est indéniable. L'œuvre de Serge Gay Jr. se situe au cœur de cette mutation culturelle, utilisant la toile pour explorer et subvertir les conventions de l'art contemporain. Cette œuvre originale de Gay illustre non seulement son talent de peintre, mais aussi sa perspicacité en tant qu'observateur culturel. À travers son art, Gay capture l'esprit de son temps, incarnant l'énergie, les défis et les triomphes de la société moderne. « Pink Party », avec son récit visuel captivant et ses significations multiples, continue de toucher le public, s'imposant comme une œuvre majeure du pop art du XXIe siècle. Dans le contexte plus large du street art et du graffiti, « Pink Party » représente l'évolution de ces genres, démontrant comment ils peuvent passer des murs de la ville à ceux d'une galerie sans rien perdre de leur impact ni de leur authenticité. Cette peinture célèbre l'esprit du street art : accessible, captivant et d'une audace assumée. La capacité de Serge Gay Jr. à faire le lien entre ces univers avec une telle aisance témoigne de son rôle de figure majeure de la scène artistique contemporaine. Œuvre unique, « Pink Party » est non seulement un régal pour les yeux, mais aussi un témoignage historique, capturant l'essence d'une époque où l'art devient un vecteur de changement social et d'expression personnelle. Elle illustre à merveille les possibilités créatives qui émergent de la rencontre entre la rue et l'atelier, et le résultat est une œuvre aussi stimulante que belle.

    $781.00

  • Endangered Giclee Print by Caia Koopman

    Caia Koopman Impression Giclee en voie de disparition par Caia Koopman

    Œuvre d'art menacée, impression giclée en édition limitée sur papier Museo Portfolio Rag, par l'artiste de graffiti pop culture Caia Koopman. Caia Koopman « En danger » Édition limitée à 30 exemplaires + 3 épreuves d'artiste. Signée et numérotée à la main par l'artiste. Format papier : 40,6 × 48,3 cm (16 × 19 pouces) ; zone d'image : 35,6 × 43,2 cm (14 × 17 pouces). Impression giclée sur papier Museo Portfolio Rag.

    $352.00

  • Sale -40% Damaged Bear 72 Original Marker Drawing by Jermaine Rogers

    Jermaine Rogers Ours endommagé 72 Dessin original au marqueur par Jermaine Rogers

    Ours endommagé 72 Dessin original aux marqueurs de couleur par Jermaine Rogers sur papier Wove Fine Art Œuvre d'art pop urbaine moderne. Dessin original à l'encre, signé, datant de 2007. Format : 6,5 x 10 pouces. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi : je suis en train de m'effondrer… » Ours endommagé 72 par Jermaine Rogers – Symbolisme psychologique dans l'art urbain pop et le graffiti « Damaged Bear 72 » est un dessin original à l'encre de Chine réalisé en 2007 par l'artiste américain Jermaine Rogers sur papier vergé d'art, mesurant 16,5 x 25,5 cm. Signé par l'artiste, ce dessin, d'une intensité émotionnelle brute et d'une force visuelle saisissante, s'inscrit dans l'exploration continue par Rogers des thèmes de la vulnérabilité, de l'identité et de l'effondrement. Il représente un ours aux yeux écarquillés, rendu par un trait libre et expressif, parsemé de taches rouges évoquant des blessures ou des signes de décomposition. Numéroté 72 sur son front et accompagné du texte manuscrit « Something's very wrong with me: I'm falling apart », l'œuvre fusionne la création du personnage avec une confession psychologique. Cet ours n'est ni une mascotte ni un jouet ; il est le réceptacle d'un traumatisme émotionnel, peint avec urgence, humour et une profonde angoisse existentielle. Cette pièce s'inscrit avec force et émotion dans l'univers du street art, du pop art et du graffiti, où l'image prime sur les mots. Langage visuel de l'effondrement intérieur L'ours est un personnage récurrent dans l'univers visuel de Jermaine Rogers, souvent utilisé pour explorer les thèmes de l'innocence brisée et de l'identité mise à rude épreuve. Dans Damaged Bear 72, la posture affaissée et le regard paniqué de l'ours suggèrent désorientation et résignation. Des taches d'encre rouge marquent son corps comme des plaies ouvertes, et ses iris vides et tourbillonnants indiquent un délitement émotionnel. Le texte au-dessus de l'ours se lit comme une entrée de journal intime ou une confession murmurée, transformant le dessin en un fragment narratif qui mêle angoisse visuelle et littéraire. Rogers utilise une palette de couleurs minimaliste – principalement noir, rose, rouge et cyan – mais chaque touche contribue au sentiment d'urgence et de fragmentation intérieure. La simplicité des matériaux contraste avec la complexité du message, une méthode qui s'inscrit dans la nature brute du Street Pop Art et du graffiti. Dessin au marqueur comme diffusion émotionnelle Entièrement réalisé au feutre sur papier vélin d'art, le dessin reflète l'immédiateté et une présence tactile. Les lignes, libres et intentionnelles, sont imparfaites d'une manière qui renforce leur sincérité. L'utilisation par Rogers d'une encre qui bave et d'une pression irrégulière confère à l'acte de dessiner une dimension performative, capturant non seulement la forme, mais aussi l'atmosphère émotionnelle. Le papier conserve chaque bavure, chaque hésitation, transformant ce qui pourrait n'être qu'une esquisse en un document émotionnel abouti. L'expression ouverte de l'ours, son front numéroté et son aspect décrépit résonnent comme des symboles d'individualité perdue dans les tensions systémiques. Dans le contexte du graffiti et des traditions de la pop culture, l'ours de Rogers se distingue par sa fragilité, loin de toute bravade. Jermaine Rogers et l'anatomie de la résistance émotionnelle Damaged Bear 72 révèle Jermaine Rogers sous un jour plus vulnérable, offrant une œuvre à la fois manifeste visuelle et confessionnelle. Son travail explore la rencontre entre l'émotion et l'iconographie, transformant des figures caricaturales en messagers de vérité et de désespoir. Dans l'univers du street art et du graffiti, cette œuvre ne célèbre ni la domination de la rue ni l'exubérance du design ; elle explore les moments silencieux et douloureux qui définissent l'expérience humaine. La capacité de Rogers à insuffler une gravité philosophique et émotionnelle à des images centrées sur des personnages le place parmi les voix les plus nuancées du genre. Cet ours ne rugit pas ; il implore, fixe du regard et se désintègre sous les yeux du spectateur, n'offrant aucune solution, seulement une honnêteté sans faille. C'est cette honnêteté qui transforme Damaged Bear 72 d'une simple esquisse en un vestige de l'angoisse contemporaine, tracé de lignes qui refusent de mentir.

    $750.00 $450.00

  • Happy House Whiskey Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price Happy House Whisky Giclee Print par Alexis Price

    Happy House - Whiskey, estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art par l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 9x12, 2015

    $159.00

  • Back to the Future Giclee Print by Jason Naylor- OPN Heart

    Jason Naylor- OPN Heart Retour vers le futur Giclee Print par Jason Naylor - OPN Heart

    Tirage giclée en édition limitée « Retour vers le futur » sur papier d'art de qualité supérieure par Jason Naylor, artiste de rue et de contre-culture.

    $214.00

  • Rose Bath Naoshi Giclee Print by Naoshi

    Naoshi Bain de rose Naoshi Giclee Print par Naoshi

    Rose Bath, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne de graffiti urbain Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 8,25 x 11,75. Inspiré de l'art du sable de Sunae.

    $103.00

  • Flare Embellished HPM Archival Print by Rodrigo Rod Luff

    Rodrigo Rod Luff Estampe HPM d'archives ornée de motifs évasés par Rodrigo Rod Luff

    Flare Embellished Limited Edition, estampes pigmentaires HPM d'archives rehaussées à la main sur papier beaux-arts par Rodrigo Rod Luff, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Artiste : Rodrigo Rod Luff ; Titre : « Flare » ; Technique : Tirage pigmentaire d’archives ; Édition : 10 exemplaires ; Marques : Embelli à la main, signé et numéroté par l’artiste ; Dimensions : 28 x 35,5 cm (11 x 14 pouces)

    $214.00

  • Stay Melty Promo Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Sérigraphie promotionnelle Stay Melty par Buff Monster

    Stay Melty Promo, sérigraphie artisanale en édition limitée bicolore sur papier beaux-arts, par Buff Monster, artiste pop art célèbre et rare.

    $243.00

  • Time Capsule Silkscreen Print by Michael Reeder

    Michael Reeder SÉRIGRAPHIE Sérigraphie par ARTIST

    Achetez TITLE Hand-Pulled 4-Color on MEDIUM Limited Edition Pop Street Art Art. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Sérigraphie INFO

    $2,375.00

  • Totem Wood Panel Sculpture by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Sculpture en panneau de bois Totem par Joe Ledbetter

    Sculpture Totem 3D imprimée sur panneau de bois, prête à être exposée, par Glenn Barr, artiste pop moderne. 62,23 x 39,37 cm à plat et debout. Impression d'art multidimensionnelle sur bois durable de 6,35 mm d'épaisseur. D'une hauteur de plus de 60 cm, cette fascinante œuvre d'art explore la multidimensionnalité grâce à l'interaction de surfaces 2D au sein d'un espace 3D, créant ainsi une œuvre en 2,5D. Elle se compose de deux impressions d'art recto verso qui, une fois assemblées, forment quatre intersections artistiques uniques.

    $503.00

  • Communion Blotter Paper Archival Print by Tara McPherson

    Tara McPherson Communion Blotter Paper Archival Print par Tara McPherson

    Papier buvard d'art en édition limitée Communion, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Tara McPherson. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $450.00

  • Chum 22 Pink Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Chum 22 Pink Art Toy par Kaws - Brian Donnelly

    Chum 22 Pink Art Toy par Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection de l'artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2022. Dimensions : 7,7 x 11,6 x 3,5 pouces. Neuve dans sa boîte. Estampillée/imprimée. Pied représentant Pink KAWS Chum, un ami proche, debout, les mains sur les hanches. Par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Neuf dans sa boîte. À la croisée de l'art contemporain et de la rue, l'extraordinaire « Chum 22 Art Toy », imaginée par l'illustre Kaws, alias Brian Donnelly, est une sculpture en vinyle unique, sortie en 2022. Elle met en valeur les détails complexes et les motifs iconiques caractéristiques de l'œuvre de l'artiste. Avec ses couleurs vibrantes et son design inspiré de l'esthétique urbaine, cette pièce impressionnante mesure 19,5 x 29,5 x 8,9 cm, prouvant que l'art peut être à la fois compact et percutant. Issu du street art et du graffiti, Kaws a toujours su transcender les frontières traditionnelles de l'art. Son « Chum 22 Art Toy » ne fait pas exception. Elle incarne l'essence même de son art, à travers la figure de « Chum », un ami proche de l'artiste, posant avec assurance, les mains sur les hanches. Cette posture symbolise un esprit de rébellion, un clin d'œil à l'éthique contre-culturelle prônée par le street art. De plus, le souci du détail est manifeste, notamment dans le pied de la figurine, estampé ou imprimé, témoignant de l'engagement de Kaws envers l'authenticité et l'originalité. Fraîchement sortie de l'atelier et encore dans son emballage d'origine, cette œuvre d'art en édition limitée, déjà épuisée, est une pièce de collection prisée des amateurs. Elle illustre comment le street art, souvent perçu comme éphémère, peut être immortalisé et célébré sous des formes tangibles. À travers de telles créations, Kaws continue de bousculer les idées reçues, incitant la société à reconnaître et à apprécier la valeur artistique inhérente à la culture urbaine.

    $951.00

  • Little Fighters Rocket Giclee Print by Naoshi

    Naoshi Little Fighters Rocket Giclee Print par Naoshi

    Little Fighters Rocket Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print on Fine Art Paper by Urban Graffiti Modern Artist Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 11,75 x 8,5. Inspiré de l'art du sable de Sunae.

    $103.00

  • The Fire Swamp Silkscreen Print by Jacob Borshard

    Jacob Borshard La sérigraphie du marais de feu par Jacob Borshard

    « The Fire Swamp », sérigraphie artisanale en édition limitée 5 couleurs sur papier beaux-arts, par Jacob Bouchard, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, datant de 2012. Œuvre de 16 x 24 pouces représentant Westley et Buttercup du film Princess Bride dans le marais de feu. « Le Marais de Feu » de Jacob Borshard est une remarquable illustration du Pop Art moderne, profondément ancrée dans l'esprit narratif du street art et du graffiti. Cette sérigraphie en édition limitée, réalisée en 2012, donne vie à la scène iconique du film culte « Princess Bride », mettant en scène Westley et Buttercup dans le périlleux Marais de Feu. Visuellement saisissante, cette œuvre utilise un procédé d'impression artisanale en cinq couleurs sur papier beaux-arts, soulignant la richesse narrative et les teintes dramatiques de la scène originale. Mesurant 40,6 x 61 cm, son format à la fois intime et imposant permet d'apprécier pleinement la finesse des détails et la subtilité des couleurs. Limitée à 100 exemplaires signés et numérotés, « Le Marais de Feu » constitue une pièce de collection unique pour les cinéphiles, les amateurs de pop culture et les passionnés d'art. L'œuvre de Borshard n'est pas une simple reproduction ; c'est une interprétation créative qui fait le lien entre le cinéma et les arts visuels à travers le prisme de l'esthétique urbaine. Bien que Borshard ne soit pas traditionnellement reconnu comme graffeur, il s'inspire de l'immédiateté du graffiti et de son rôle de moyen de communication public pour créer cette œuvre. Les personnages sont rendus avec un réalisme stylisé qui fait écho aux racines du Pop Art, tandis que le marais environnant est imprégné de textures complexes et superposées, évoquant une fresque murale. Ce mélange de styles et de techniques est caractéristique du Street Pop Art contemporain, qui cherche souvent à abolir les frontières entre art « savant » et art « populaire », rendant l'art accessible et parlant à un public plus large. La dimension narrative de l'estampe, une caractéristique essentielle du travail de Borshard, est renforcée par l'utilisation stratégique de la couleur et de la forme, créant profondeur et mouvement qui plongent le spectateur au cœur de la scène. L'œuvre capture un moment de tension et d'aventure, encapsulant l'essence du récit du film tout en invitant à l'interprétation et à l'échange personnels. Les collectionneurs de « The Fire Swamp » acquièrent une œuvre d'art et un fragment d'histoire du cinéma réinventé par le processus artistique. Chaque tirage, accompagné de son certificat d'authenticité, témoigne de l'influence durable du cinéma sur la culture visuelle et du pouvoir de l'art à réinterpréter et revitaliser les récits de notre conscience collective. Ce tirage en édition limitée illustre avec éclat comment le Pop Art moderne, à l'instar du street art dont il partage les racines, peut saisir des moments de mémoire culturelle partagée de manière visuellement saisissante et émotionnellement bouleversante.

    $201.00

  • Love Gloves HPM Vinyl Sculpture by OG Slick

    OG Slick Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick

    Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick, édition limitée, œuvre d'art moderne pop graffiti street art. Œuvre d'art en édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, édition 2024. Dimensions : 11 x 5 pouces. Sculpture en vinyle Love Gloves HPM par OG Slick – Édition limitée d'œuvre d'art moderne pop graffiti street art OG Slick, artiste renommé du Street Pop Art et du graffiti, donne vie à son style unique avec « Love Gloves », une sculpture en vinyle HPM en édition limitée. Signée et numérotée, cette pièce de collection, limitée à 200 exemplaires, capture sa vision artistique audacieuse et rebelle tout en symbolisant un message universel d'amour et de connexion. La sculpture de 28 x 13 cm représente deux mains gantées formant un cœur, ornées d'éclaboussures de peinture et reposant sur un socle tagué, témoignant des profondes racines d'OG Slick dans la culture graffiti et l'esthétique du pop art moderne. La forme sculpturale fait directement référence au langage visuel caractéristique d'OG Slick, où il mêle des éléments de la culture urbaine à une iconographie graphique épurée. L'utilisation du vinyle confère à l'œuvre une finition lisse et brillante qui contraste fortement avec les éclaboussures de peinture brutes et expressives. Les éléments peints à la main rendent chaque pièce unique, renforçant l'authenticité artisanale et urbaine qui définit le Street Pop Art et le graffiti. OG Slick et l'impact du street art et du graffiti Originaire d'Hawaï et désormais installé à Los Angeles, OG Slick est une figure incontournable du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre se caractérise par un mélange harmonieux de rébellion urbaine, de références à la pop culture et d'art conceptuel. Si ses racines graffiti restent au cœur de son travail, il a étendu sa pratique à la sculpture, aux fresques murales de grande envergure et aux collaborations commerciales sans jamais renier son esthétique brute et ancrée dans la rue. Ses œuvres explorent souvent les thèmes de la société de consommation, de l'identité et de la culture urbaine, tout en conservant une dimension ludique et satirique. « Love Gloves » illustre parfaitement cette approche en transformant un geste simple en une sculpture saisissante. Les gants, évoquant l'iconographie des dessins animés classiques, confèrent à l'œuvre une dimension nostalgique et universelle, tout en réaffirmant l'attachement profond d'OG Slick à la culture graffiti. Sa capacité à fusionner les techniques traditionnelles du graffiti avec les formes d'art contemporaines a fait de lui l'un des artistes les plus respectés du Street Pop Art et du graffiti. Love Gloves – Un symbole d’unité et d’énergie du street art « Love Gloves » est bien plus qu'une sculpture ; c'est une représentation symbolique de l'unité, de l'amour et de la rébellion artistique. Les deux mains formant un cœur représentent le lien et la positivité, tandis que les éclaboussures de peinture et le tag graffiti ancrent l'œuvre dans l'énergie brute et authentique de la culture urbaine. Le contraste entre le vinyle poli et les coulures de peinture chaotiques crée une tension visuelle qui reflète la nature dynamique du graffiti lui-même : en constante évolution, expressif et sans compromis. Chaque pièce étant peinte à la main, aucune n'est identique, renforçant ainsi le caractère unique et la valeur de collection de cette œuvre en édition limitée. Le cœur peint à la bombe sur le socle ajoute une dimension supplémentaire de texture et de signification, donnant à l'essence du street art une forme sculpturale tangible. Cette œuvre est à la fois une déclaration d'amour et un hommage à la capacité du graffiti à transmettre des messages profonds grâce à une imagerie audacieuse et immédiate. L'influence durable de l'art d'OG Slick sur la culture contemporaine OG Slick a bâti sa carrière en repoussant les limites du street art et du graffiti, et « Love Gloves » témoigne une fois de plus de son approche novatrice. Sa capacité à transformer l'imagerie inspirée du graffiti en œuvres d'art à part entière a rendu son travail très recherché par les collectionneurs et les amateurs de street art. Son influence se retrouve dans les galeries, les paysages urbains et les collaborations avec la mode, prouvant que le street art n'est pas qu'un simple mouvement, mais une force culturelle durable. « Love Gloves » illustre parfaitement comment le graffiti peut être réinterprété dans de nouveaux médiums sans perdre son énergie brute. L'œuvre se situe au carrefour de la culture urbaine, de l'esthétique pop et de l'art contemporain, ce qui en fait une pièce maîtresse du street art et du graffiti modernes. Qu'elle soit exposée comme objet de collection, pièce maîtresse ou célébration de la culture urbaine, « Love Gloves » d'OG Slick continue de diffuser son message d'amour, d'unité et de rébellion artistique.

    $550.00

  • Slippery Sundae Giclee Silkscreen Print by Buff Monster

    Buff Monster Impression sérigraphique giclée « Slippery Sundae » par Buff Monster

    Œuvre d'art Slippery Sundae, édition limitée, impression giclée et sérigraphie 1 couleur sur papier d'art Bright Moab Entrada, par l'artiste moderne Buff Monster. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2009. Dimensions de l'œuvre : 32 x 32 cm. L'œuvre « Slippery Sundae » de Buff Monster est un exemple frappant de pop art contemporain, fusionnant l'esthétique du street art et la technique reconnue de la sérigraphie. Réalisée en 2009, cette pièce en édition limitée à 25 exemplaires signés et numérotés illustre parfaitement le style iconique de Buff Monster. Mesurant 81 x 81 cm, l'œuvre offre un support généreux à la vision à la fois ludique et subversive de l'artiste. Le travail de Buff Monster est réputé pour son utilisation vibrante des couleurs et ses personnages fantaisistes, souvent inspirés par les paysages fondants des glaces et les mondes imaginaires qu'elles peuplent. Dans « Slippery Sundae », l'artiste utilise un procédé de sérigraphie monochrome sur papier Bright Moab Entrada Fine Art, permettant une grande précision des détails et une texture riche et tactile. Ce papier a été choisi pour sa capacité à restituer l'éclat des nuances de rose et le contraste graphique des éléments en niveaux de gris, signature de l'art de Buff Monster. L'impression giclée garantit une reproduction fidèle de chaque œuvre, capturant chaque nuance de l'original. Cette œuvre reflète la fascination de Buff Monster pour la juxtaposition du lumineux et du sombre, du doux et du troublant. Ce thème, récurrent dans son œuvre, se manifeste par le tsunami rose bonbon qui submerge des personnages insouciants et joyeux. Avec cette pièce, Buff Monster aborde les thèmes de l'excès et de ses conséquences souvent négligées, le tout dans un format visuel d'une mignonnerie trompeuse. « Slippery Sundae » est non seulement une pièce captivante pour toute collection de pop art, mais aussi le reflet de l'influence grandissante du street art sur la culture visuelle contemporaine. Grâce à cette édition limitée, Buff Monster fait le lien entre ses débuts dans le street art et l'exclusivité des beaux-arts, permettant aux collectionneurs et amateurs d'art d'acquérir une œuvre issue de cette fusion. L'œuvre incarne le parcours de l'artiste à travers le monde de l'art – de la nature éphémère du graffiti de rue à l'impact durable des estampes d'art.

    $1,341.00

  • Happy House Martini Giclee Print by Alexis Price

    Alexis Price Happy House Martini Giclee Print par Alexis Price

    Happy House - Martini, estampe d'art en édition limitée Giclée sur papier d'art par l'artiste pop moderne Alexis Price. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, format 9x12, 2015

    $159.00

  • Looking Up Round Silkscreen by Buff Monster

    Buff Monster SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $279.00

  • Up Giclee Print by Raid71

    Raid71 Impression Giclée par Raid71

    Up Pop, œuvre d'art moderne du film, tirage giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste graffiti moderne Pixar Raid71. Tirage officiel Pixar 2022, édition giclée 18 x 24, signée et numérotée à la main.

    $256.00

  • Translucid Giclee Print by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Impression giclée translucide par Dalek - James Marshall

    Impression giclée translucide par Dalek - Œuvre de James Marshall, édition limitée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 19,69 cm. Translucide par Dalek : Géométrie psychédélique et déconstruction des personnages dans l’art urbain pop et le graffiti Translucid est une estampe giclée en édition limitée de 2022, signée James Marshall, alias Dalek. Tirée à 50 exemplaires sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², cette œuvre de 50 x 50 cm est signée et numérotée par l'artiste. Le travail de Dalek explore la intersection du surréalisme numérique, de l'abstraction animée et du démantèlement de personnages, le tout à travers le prisme d'une saturation à contraste élevé et d'une syntaxe visuelle urbaine. Dans Translucid, Dalek revisite son univers Space Monkey en le propulsant par une explosion de superpositions translucides, de mouvements déconstruits et de répétitions psychédéliques, incarnant pleinement l'énergie et la philosophie du Street Pop Art et du graffiti. Au centre de la composition se dresse une figure hyper-stylisée aux membres bulbeux, aux yeux cyclopéens et à la posture agressive. Les couleurs sont électriques : verts néon, roses acides, bleus ciel et noir profond s’entrechoquent au sein d’un motif rythmé et bouclé. Chaque forme semble se dupliquer en traînées décalées, créant une impression de mouvement, d’écho et de distorsion dimensionnelle. Les bras s’étendent sauvagement, l’un d’eux se tendant vers l’espace tandis que des faisceaux géométriques jaillissent de la tête de la figure, tels un cri visuel. Derrière le personnage principal, des répliques semi-transparentes ondulent, évoquant un accéléré, un décalage numérique ou une animation multi-images figée dans une immobilité stratifiée. Couleur, répétition et chaos hyper-contrôlé La structure visuelle de Dalek dans Translucid est loin d'être fortuite. Sa maîtrise précise des lignes, des courbes et des aplats crée une impression d'hallucination assistée par la machine : un équilibre harmonieux et ordonné, tout en conservant une vitalité fiévreuse. L'arrière-plan se pare d'ombres circulaires douces et de formes évoquant des bulles, contrastant avec les explosions plus nettes du premier plan. Il en résulte une tension entre folie cinétique et symétrie graphique. Ce jeu imite la philosophie visuelle du graffiti, où la répétition, les tags et les symboles superposés deviennent des marques d'identité au sein d'un chaos maîtrisé. L'effet de translucidité est un élément clé. Ombres, lignes fantomatiques et silhouettes en écho suggèrent la multiplicité d'un sujet unique, brouillant la frontière entre l'original et le dupliqué. Cette approche reflète la saturation numérique de la culture visuelle contemporaine, où les icônes sont constamment remixées, réutilisées et diffusées en boucle sur les écrans. Dalek capture cette sensation d'écho et de surcharge visuelle sous forme d'œuvre d'art, reflétant le pouls de la rue dans un carré de 50 cm. Mutation du singe de l'espace et dialogue visuel avec la culture moderne La figure de Translucid pourrait bien provenir de l'emblématique Space Monkey de Dalek, mais elle a ici muté en quelque chose de plus abstrait et dynamique. Alors que les œuvres précédentes présentaient Space Monkey comme un observateur plat et énigmatique, Translucid métamorphose le personnage en un vecteur de mouvement, de forme et de puissance. Il danse, attaque et dysfonctionne, n'étant plus passif mais pleinement intégré au chaos qu'il contemplait autrefois. Le sourire déformé, les yeux irradiants et les membres déconnectés créent une atmosphère de joie paradoxale et d'épuisement numérique. L'œuvre de Dalek s'inscrit parfaitement dans le langage du Street Pop Art et du graffiti, grâce à une énergie vibrante et une liberté conceptuelle qui n'en demeurent pas moins rigoureuses. Il distille la culture pop, le rythme des jeux vidéo et l'esthétique des murs de graffiti en une composition qui communique sans récit. Translucid ne raconte pas d'histoire ; elle émet une fréquence. C'est une peinture que l'on peut presque entendre en l'observant attentivement. Translucide comme artefact de l'abstraction pop et de l'identité contemporaine Imprimée sur papier d'art Hahnemühle 308 g/m², la texture et la tenue des pigments confèrent à Translucid une dimension de collection, tout en préservant l'esthétique urbaine caractéristique de l'œuvre de Dalek. Chaque exemplaire offre la même intensité et la même profondeur de couleur, capturant avec une précision absolue chaque ombre portée et chaque point de collision. À la fois objet et symbole, elle nous rappelle que la culture visuelle n'est pas linéaire et que la répétition peut être à la fois expressive et déstabilisante. La contribution de James Marshall au canon du Street Pop Art et du graffiti continue de s'enrichir grâce à des œuvres comme Translucid. Cette pièce encapsule le langage de la répétition, le design cinétique et le commentaire psychédélique, tout en respectant l'attachement de Dalek à l'abstraction ancrée dans l'évolution du personnage. Translucid ne vise pas la résolution ; elle explore le mouvement, la multiplicité et la joie fragmentée de naviguer dans un monde où le sens se superpose, se duplique et vibre d'une vie infinie.

    $475.00

  • LARIVER 2050 AP HPM Giclee Print by Saber

    Saber Impression giclée LARIVER 2050 AP HPM par Saber

    LARIVER 2050 AP Épreuve d'artiste HPM Impression giclée par Saber Artwork Édition limitée sur papier d'art à bords frangés Impression embellie à la main Artiste de rue graffiti pop. Épreuve d'artiste AP 2023 Signée et marquée AP Peinture mate plate Marqueur Technique mixte Édition limitée Œuvre d'art Taille 26x20 HPM Impression giclée embellie à la main. « Cette œuvre est née de l'idée suivante : “Je voulais recréer ce moment de sérénité que j'ai ressenti assis sur les berges, au cœur du béton brut de la rivière Los Angeles, face à mon ancienne fresque géante au rouleau, contemplant la ville au coucher du soleil… Or, cette fois-ci, la fresque géante au rouleau a été repeinte peu après 2050.”… À l'aide de marqueurs à peinture mate, j'ai pu accentuer les reflets, les couleurs, les lumières de la ville et les détails. J'ai aussi ressorti mes lunettes de lecture et j'y ai dissimulé de minuscules tags.” – Saber. » Reflet de la tranquillité urbaine : « LARIVER 2050 AP Artist Proof HPM Giclee Print » de Saber L'œuvre « LARIVER 2050 AP Artist Proof HPM Giclee Print » de Saber s'impose comme une pièce majeure du paysage du street art et du graffiti, fusionnant l'esthétique du graffiti urbain avec la sérénité de la rivière Los Angeles. Cette épreuve d'artiste signée et numérotée de 2023 capture une vision futuriste de la ville, offrant une juxtaposition unique entre la tranquillité naturelle et le dynamisme urbain. Imprimée sur papier d'art frangé au format 66 x 51 cm, cette œuvre en édition limitée témoigne de la maîtrise de Saber dans l'art d'embellir les tirages giclée à la main avec des marqueurs à peinture mate, soulignant les reflets, les couleurs et les jeux de lumière complexes de la ville. Figure emblématique du graffiti, Saber est reconnu pour ses œuvres monumentales sur les berges bétonnées de la rivière Los Angeles. Cette pièce est un hommage à l'expérience de l'artiste au bord de la rivière, une réflexion sur un moment de calme où il observait la transformation de la ville au coucher du soleil. L'œuvre imagine cette scène en 2050, réinterprétant la « pièce géante au rouleau » de l'artiste, créée par le passé. L'utilisation de techniques mixtes confère profondeur et dimension à l'estampe, créant une interaction dynamique entre la texture du papier et l'application vibrante des couleurs. Dans « LARIVER 2050 », Saber a intégré de minuscules tags à l'œuvre, un clin d'œil à la tradition du graffiti qui consiste à laisser une signature pour personnaliser et authentifier son travail. Ces éléments cachés invitent le spectateur à observer l'estampe de près, découvrant de nouveaux détails et niveaux de signification. Les embellissements réalisés à la main garantissent que chaque exemplaire de l'édition est une œuvre d'art unique, avec des accents et des nuances propres à chacun. La représentation de la rivière Los Angeles, un lieu emblématique souvent négligé, sert de métaphore à la ville elle-même : sa résilience, son évolution constante et ses îlots de beauté cachés au cœur de l'étalement urbain. L'œuvre de Saber remet en question la vision du graffiti comme simple vandalisme, le présentant plutôt comme une forme sophistiquée d'art urbain capable de saisir et de transmettre les récits complexes de la vie citadine. « LARIVER 2050 » célèbre l'évolution de l'art urbain, de ses débuts underground à son statut actuel de forme d'art contemporain respectée et recherchée. Le choix de l'impression giclée, une méthode reconnue pour la haute qualité de sa reproduction, témoigne de la reconnaissance de ce médium dans le monde des beaux-arts. La touche finale apportée par Saber à chaque tirage brouille davantage la frontière entre art produit en série et créations uniques, une frontière que les artistes urbains explorent et redéfinissent depuis plusieurs décennies. L'« Épreuve d'artiste HPM giclée LARIVER 2050 » de Saber est un témoignage du pouvoir transformateur de l'art urbain et du graffiti. Elle reflète le lien profond de l'artiste avec le milieu urbain et sa capacité à en capturer l'essence de manière visuellement saisissante et émotionnellement puissante. Pièce en édition limitée, elle fait office d'objet de collection et de commentaire culturel, incarnant l'esprit de Los Angeles et l'évolution constante du street art.

    $845.00

  • Predator Silkscreen Print by Ken Taylor

    Ken Taylor Sérigraphie Predator par Ken Taylor

    Sérigraphie en édition limitée 6 couleurs tirée à la main sur papier d'art noir de qualité supérieure, par Ken Taylor, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 61 x 91 cm. Numérotée à la main. Signée par Ken Taylor. Tirage limité à 400 exemplaires.

    $217.00

  • Ginta Face Study 2 Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Étude de visage de Ginta 2, impression giclée par Bec Winnel

    Estampe giclée Céline par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 13,5 pouces. Étude rapprochée du visage d'une jeune femme. Le regard intime de Ginta : une étude de Bec Winnel Dans l'univers du street art et du graffiti, l'estampe giclée intimiste « Ginta Face Study 2 » de l'artiste australienne Bec Winnel est une œuvre fascinante qui capture les subtiles complexités de l'expression humaine. Tirée à seulement 20 exemplaires, cette édition limitée, signée et numérotée, propose une exploration profonde du visage humain dans un format plus souvent associé aux grandes dimensions du street art. Mesurant 29,8 x 34,3 cm, l'œuvre présente un portrait rapproché du visage d'une jeune femme, invitant le spectateur à un moment de contemplation. Des domaines d'expression contrastés dans le pop art urbain L'œuvre de Bec Winnel contraste fortement avec les attentes traditionnelles du Street Pop Art et du graffiti, souvent caractérisés par leur présence imposante et audacieuse sur les murs des villes. « Ginta Face Study 2 » transpose l'émotion brute et sincère du street art à une échelle plus intime, créant une proximité que les grandes fresques ne peuvent pas toujours transmettre. Le travail délicat au crayon et les douces teintes pastel de Winnel confèrent à l'œuvre une qualité presque éthérée, capturant la lumière et l'ombre des traits du sujet avec une tendresse palpable. Le tirage limité de l'œuvre renforce son attrait, créant un sentiment d'exclusivité et de valeur recherché aussi bien dans le monde des beaux-arts que parmi les collectionneurs de street art. L'impression giclée, réputée pour sa capacité à reproduire fidèlement les subtilités de l'œuvre originale, est le support idéal pour les détails minutieux de Winnel, garantissant que chaque exemplaire de cette édition limitée soit aussi proche que possible de l'original. La place de Bec Winnel dans l'art contemporain Bien que n'étant pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, Bec Winnel incarne l'esprit du Street Pop Art par son utilisation d'images populaires et accessibles. Son intérêt pour la condition humaine, partagé par de nombreux artistes de rue, se reflète dans la profondeur et la vulnérabilité du regard du sujet. Le choix de capturer une telle intimité touche au cœur même de ce que recherchent de nombreux artistes de rue et de graffiti : créer un lien personnel avec le spectateur, susciter des émotions et raconter une histoire sans mots. « Ginta Face Study 2 » accomplit précisément cela, racontant son histoire dans les silences entre les regards. La maîtrise de son médium par Winnel garantit que le récit se ressent plutôt qu'il ne se raconte, permettant au spectateur de deviner les émotions et les pensées qui se cachent derrière les yeux de la jeune femme. C'est là toute la force du Street Pop Art : communiquer, émouvoir et être accessible, quels que soient l'échelle ou le support. L'impact durable des impressions giclées de Winnel L'impact de « Ginta Face Study 2 » de Bec Winnel, au sein du Street Pop Art et du graffiti, est remarquable et témoigne de la polyvalence et de la richesse de ces formes d'art. Son œuvre brouille la frontière entre beaux-arts et art urbain, démontrant que ces deux univers ne sont pas incompatibles. L'œuvre trouve naturellement sa place dans un cadre, tout en exprimant le langage de la rue : brut, authentique et résolument humain. Accrochée aux murs des heureux propriétaires, « Ginta Face Study 2 » continue de rayonner d'une force tranquille et d'une beauté profonde. Elle nous rappelle que le Street Pop Art ne se définit ni par son emplacement ni par sa taille, mais par sa capacité à toucher le public. Elle crée un pont entre l'artiste et le spectateur, entre le monde de l'art contemporain et le quotidien. À travers des œuvres comme celle-ci, Bec Winnel assure la pérennité du Street Pop Art, préservant sa pertinence et son pouvoir de captiver et d'interpeller.

    $163.00

  • Super Soup Pink Trip Blotter Paper Archival Print by Denial- Daniel Bombardier

    Denial- Daniel Bombardier Super Soup Pink Trip Blotter Paper Archival Print par Denial- Daniel Bombardier

    Super Soup - Pink Trip, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par l'artiste pop moderne Denial. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $385.00

  • Laststop Black Light Giclee Print by Saber

    Saber Laststop Black Light Giclee Print par Sabre

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $694.00

  • Mao Money 8 AP Giclee Print by David Foox

    David Foox Mao Money 8 AP Giclee Print par David Foox

    Mao Money 8 Tirage giclée en édition limitée sur papier coton d'archivage 330 g/m² par David Foox, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste (EA) 2013, signée et marquée. Édition limitée. Format : 5,5 x 12,5 pouces. « Mao Money 8 » fait partie d'une série d'estampes représentant des billets de banque, créée par FOOX au fil des ans. Cette estampe est deux fois plus grande que les précédentes estampes de billets de banque publiées par FOOX (qui correspondent généralement aux dimensions d'un billet américain). Présentée lors du Comic Con de New York 2011.

    $342.00

  • Full Force AP Silkscreen Print by Indie184- Soraya Marquez

    Indie184- Soraya Marquez Sérigraphie Full Force AP par Indie184- Soraya Marquez

    Sérigraphie Full Force AP Artist Proof par Indie184 - Soraya Marquez, sérigraphie tirée à la main sur papier Coventry Rag 320 g/m², œuvre d'art murale pop street. Épreuve d'artiste (EA) 2021, signée et marquée, édition limitée, format 35 x 20 cm, bords frangés à la main Full Force AP par Indie184 – Puissance féminine et couleurs urbaines dans l'art pop et graffiti de rue « Full Force AP » est une sérigraphie d'artiste (AP) de 2021, signée Soraya Marquez, alias Indie184. Mesurant 89 x 51 cm, cette œuvre est tirée à la main sur papier d'art Coventry Rag 320 g/m² et présente des bords frangés, soulignant son caractère artisanal et son authenticité tactile. Mentionnée AP (Artist Proof) et signée par l'artiste, cette version, plus rare que l'édition standard, est particulièrement recherchée par les collectionneurs d'art urbain et de graffiti. L'œuvre, aux couleurs vibrantes, mêle iconographie cinématographique classique, motifs graffiti et symbolisme urbain, offrant une réflexion complète sur la féminité, la résistance et la culture visuelle. Portrait, émancipation et écho visuel La composition s'articule autour de portraits en niveaux de gris, joués en miroir, d'une femme glamour au style vintage, dont l'expression et la posture traduisent force et introspection. Son image, dédoublée, se fond dans un paysage de graffitis, d'étoiles filantes, d'éclaboussures de peinture et d'éclairs éclatants – autant d'éléments qui créent à la fois chaos et harmonie. Les éclairs, l'un orange, l'autre jaune, jaillissent de la tête de chaque femme, symboles d'énergie mentale ou de clarté implacable. La phrase « Full Force » s'affiche en lettres bulles colorées, agrémentées de cœurs et de points façon graffiti, à la fois titre et affirmation. Indie184 transforme ces femmes en icônes de pouvoir, les plaçant au cœur du brouhaha visuel qui, d'ordinaire, submerge la présence féminine dans la culture urbaine. Technique et texture dans l'artisanat d'épreuve d'artiste L'utilisation de la sérigraphie artisanale sur papier Coventry Rag épais de 320 g/m² permet à chaque couleur et à chaque couche de rester distinctes, tout en sublimant la texture et les légères imperfections qui confèrent vie à l'œuvre. Les bords frangés à la main renforcent le caractère brut de la pièce, contrastant la finesse de l'image photographique avec l'aspect brut et vibrant de la surface, inspiré par l'art urbain. Chaque coulure de peinture, chaque tag, chaque couche de peinture à effet spray est à la fois délibérée et expressive, incarnant la capacité d'Indie184 à transposer l'énergie d'une fresque murale dans l'univers des beaux-arts. En tant qu'épreuve d'artiste, ce tirage représente une première interprétation personnelle issue de l'atelier de l'artiste, avec de légères variations reflétant la nature organique de la production sérigraphique. Plus qu'une reproduction, c'est une partie intégrante du processus créatif. Indie184 et le rythme de la rébellion dans le féminisme urbain Née à New York, Soraya Marquez fusionne ses racines graffiti et hip-hop avec une sensibilité pop indéniable. À travers des œuvres comme Full Force AP, elle canalise cet héritage en une forme de résistance créative, où paillettes, glam et graffiti se rencontrent sans compromis. Ses personnages ne sont pas des objets passifs, mais des forces centrales qui animent et dominent l'espace visuel au lieu de s'y laisser absorber. Avec chaque cœur façon autocollant, chaque phrase taguée à la main et chaque explosion de couleurs, Indie184 donne la parole aux femmes qui s'affirment fièrement dans l'espace public, façonnant leur propre définition de la beauté, de la force et de la voix. Dans le paysage du street art et du graffiti, Full Force AP se distingue non seulement par son esthétique, mais aussi par son affirmation de présence, où l'art rencontre l'attitude et où la culture se réinvente en couleurs éclatantes.

    $1,500.00

  • Sit There Groovin On It Blotter Paper Archival Print by Skel

    Skel Asseyez-vous là Groovin On It Papier buvard Impression d'archives par Skel

    Papier buvard « Sit There Groovin On It », édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Skel, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Hang In There Giclee Print by Casey Weldon

    Casey Weldon Hang In There Giclee Print par Casey Weldon

    « Hang In There », œuvre d'art pop street en édition limitée, impression giclée sur papier beaux-arts, par l'artiste moderne de graffiti urbain Casey Weldon. Signé en 2014, 7x5

    $31.00

  • Travis Scott AP Giclee Print by Robert Bruno

    Robert Bruno Travis Scott AP Giclee Print par Robert Bruno

    Tirage giclée en édition limitée de Travis Scott sur papier d'art de qualité supérieure par Robert Bruno, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste AP. Le rappeur Travis Scott.

    $146.00

  • Pièce de 5 $ en or rose certifiée MS 70, 2018, pour la sensibilisation au cancer du sein.

    Coins & Currency Pièce de 5 $ en or rose certifiée MS 70, 2018, pour la sensibilisation au cancer du sein.

    Pièce de 5 dollars en or rose 2018 pour la sensibilisation au cancer du sein - MS 70 | Première pièce de 5 dollars en or rose certifiée NGC, authentique, de collection, commémorative, rare, sous scellé, première émission mondiale. Cette pièce commémorative de 5 dollars américains, frappée en 2018 à West Point pour la sensibilisation au cancer du sein, représente un important morceau d'histoire numismatique. Classée MS 70 par NGC, cette pièce en or rose témoigne d'une conservation exceptionnelle et d'une frappe d'une qualité remarquable. Faisant partie des premières émissions de la Monnaie de West Point, elle allie valeur numismatique et engagement, en rendant hommage à la lutte contre le cancer du sein. Son état impeccable et son tirage limité en font une pièce recherchée pour toute collection sérieuse. Authentifiée et mise sous scellé professionnel pour une protection et une vérification de sa qualité, cette rare pièce commémorative offre à la fois une valeur historique et un potentiel d'investissement pour les collectionneurs avertis.

    $1,300.00

  • Puck Little Painter Wild Berry Art Toy by Chris Dokebi

    Chris Dokebi Puck Little Painter Wild Berry Art Toy par Chris Dokebi

    Puck Little Painter - Wild Berry, figurine de collection en vinyle édition limitée, œuvre d'art de l'artiste de graffiti Chris Dokebi. Nouveauté 2021 sous emballage scellé : les Dokebi (ou Dokkaebi) sont des lutins espiègles du folklore coréen, connus pour jouer des tours aux humains. Édition limitée à 150 exemplaires, en vinyle souple (PVC), 13 cm. « Puck le Petit Peintre - Édition Limitée Baies Sauvages » est une figurine de collection en vinyle au charme irrésistible. Cette création puise son inspiration dans la richesse du folklore coréen tout en s'inscrivant dans le langage universel du street art et du graffiti. Conçue par Chris Dokebi, artiste renommé pour ses graffitis vibrants, cette pièce a été lancée en 2021. Elle revisite le Dokebi traditionnel, ces petits lutins espiègles connus pour leurs facéties dans les contes coréens. Limitée à seulement 150 exemplaires, cette figurine de 13 cm est fabriquée en vinyle souple (PVC), un choix de matériau qui souligne l'héritage artistique urbain de la figurine. L'édition Baies Sauvages de Puck le Petit Peintre se caractérise par ses teintes roses éclatantes, un hommage aux baies sauvages dont elle tire son nom. Avec ses couleurs vives et son design audacieux, la figurine représente un Dokebi tenant une bombe de peinture, prêt à répandre sa malice artistique autour de lui. Le design de Puck fait le pont entre le mythe et la modernité, illustrant le Dokebi dans un contexte qui parlera aux amateurs de street art. Si la tenue et les accessoires du personnage sont résolument modernes, ses cornes et son sourire malicieux révèlent les origines légendaires de la créature. Cette juxtaposition crée un dialogue entre l'ancien et le nouveau, le folklore et la rue, incarnant une dualité culturelle. « Puck Little Painter - Wild Berry Limited Edition » de Chris Dokebi est bien plus qu'un objet de collection : c'est une œuvre d'art qui unit l'esprit rebelle du street art à la richesse narrative du folklore. Chaque pièce est non seulement un spectacle visuel, mais aussi un artefact culturel qui incarne l'essence ludique du Dokebi, réinterprétée à travers le prisme de l'esthétique pop art contemporaine. C'est un exemple éclatant de la façon dont les récits traditionnels peuvent se transformer en art contemporain, captivant une nouvelle génération d'amateurs et de collectionneurs.

    $184.00

  • Stevie Giclee Print by Bec Winnel

    Bec Winnel Impression giclée Stevie par Bec Winnel

    Estampe giclée Stevie par Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Œuvre d'art de format 8,25 x 11 pouces représentant un crâne orné de cristaux et de champignons. L'estampe giclée symbolique de Stevie par Bec Winnel L'expression artistique de Bec Winnel, à travers ses tirages giclée, offre un mélange captivant d'éléments naturels et mystiques, magnifiquement illustré dans l'édition limitée « Stevie ». Composée de seulement 25 exemplaires signés et numérotés, cette œuvre incarne une rare fusion entre le street art et les beaux-arts, présentée sur papier d'art. Le tirage « Stevie », mesurant 20,3 x 27,3 cm, juxtapose l'image saisissante d'un crâne à la croissance organique de cristaux et de champignons, créant un dialogue entre la vie, la mort et la renaissance. Approfondir le dialogue esthétique et conceptuel « Stevie » de Winnel est un récit profond, capturé par une imagerie à la fois délicate et puissante. Le crâne, symbole universellement reconnu de la mortalité, contraste avec des éléments qui évoquent la vie et la beauté de la nature. Souvent associés à des vertus curatives et spirituelles, les cristaux côtoient les champignons, symbolisant la résilience de la nature et le cycle de la vie. Ce paradoxe visuel est caractéristique du Street Pop Art et de sa capacité à susciter des échanges riches et variés. Il témoigne du talent de Winnel pour marier différents éléments thématiques et provoquer réflexion et émotion. Le tirage limité de « Stevie » renforce sa valeur, tant par sa rareté que par son statut d'œuvre d'art contemporain majeure, à posséder et à apprécier dans un espace personnel. Les impressions giclées offrent une reproduction haute résolution du travail minutieux de Winnel, garantissant une reproduction fidèle de chaque trait et de chaque dégradé de couleur. Ainsi, l'estampe devient une œuvre intemporelle, capturant la nature éphémère du Street Pop Art tout en offrant un aperçu durable de la vision de l'artiste. Bec Winnel et le paysage du pop art urbain Bien que Bec Winnel ne soit pas une artiste de rue au sens traditionnel du terme, son œuvre partage une affinité avec le mouvement Street Pop Art par son accessibilité et la représentation de motifs communs d'une manière unique et stimulante. Le Street Pop Art se caractérise par sa capacité à captiver l'attention du spectateur grâce à des visuels ancrés dans un commentaire culturel et social. « Stevie » de Winnel s'inscrit dans ce paradigme, invitant les spectateurs à réfléchir à des thèmes existentiels à travers le prisme du symbolisme naturel. Le choix d'un crâne, de cristaux et de champignons s'adresse à un public universel, transcendant les barrières culturelles et ouvrant la voie à des interprétations qui embrassent différentes visions du monde. De ce fait, Winnel contribue au dialogue qui caractérise le Street Pop Art et le graffiti : un dialogue inclusif, diversifié et profondément ancré dans l'expérience humaine. Le choix du papier beaux-arts sublime la texture de l'œuvre, lui conférant profondeur et une dimension tactile souvent inhérente à la physicalité du street art. L'héritage continu de « Stevie » dans le discours artistique L'héritage de « Stevie » dépasse largement le cadre de son édition limitée. Il s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle de l'art dans la société et sur la manière dont le street art et le graffiti contribuent aux récits culturels. En intégrant des éléments typiques du street art dans les intérieurs, l'estampe de Winnel abolit la frontière entre l'appréciation de l'art public et privé, permettant une relation personnelle avec des thèmes souvent déployés à plus grande échelle sur les murs des villes. L'importance de « Stevie » réside également dans sa capacité à rester pertinente et poignante. Comme dans une grande partie du street art et du graffiti, les thèmes de la vie, de la mort et du monde naturel sont omniprésents dans la psyché humaine. Les choix artistiques de Winnel invitent à une méditation sur le cycle de l'existence et la beauté présente à chacune de ses étapes. Entre les mains des collectionneurs, « Stevie » rappelle le pouvoir de l'art à encapsuler des idées complexes dans des formes simples. L'œuvre de Winnel, par sa finesse technique et sa profondeur conceptuelle, témoigne de la nature évolutive du street art et du graffiti. Dans de telles œuvres, le dialogue entre l'ancien et le contemporain, le transitoire et le permanent, continue de s'épanouir, enrichissant la tapisserie de l'art moderne.

    $109.00

  • Cat Watcher Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle Cat Watcher Sérigraphie par Tim Doyle

    Cat Watcher Followed, édition limitée, sérigraphie artisanale 6 couleurs sur papier beaux-arts, par Tim Doyle, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Cette estampe, signée et numérotée par l'artiste, fait partie d'une édition de 150 exemplaires. Ses dimensions sont de 18 x 24 pouces.

    $229.00

  • Origin of Species Evolution Blotter Paper Archival Print by Ziero Muko

    Ziero Muko Origine de l'évolution des espèces Impression d'archives sur papier buvard par Ziero Muko

    Origine des espèces et évolution, édition limitée, papier buvard d'art, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé, par l'artiste pop moderne Ziero Muko. Édition limitée à 20 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2022. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $533.00

  • Big Gang- Big Poppa Art Toy by Ron English x Cereso Monky

    Ron English- POPaganda Big Gang - Big Poppa Art Toy par Ron English - POPaganda x Cereso Monky

    Big Gang - Big Poppa, œuvre d'art originale et unique peinte à la main, Cereso Monky sur Ron English - POPaganda Can't You See, jouet d'art en vinyle. 2021 Signée par Cereso Monky Pièce unique originale de Ron English - POPaganda Sculpture Biggie Dimensions : 5 x 8,5 Figurine peinte à la main par Cereso Monky. Pièce unique. Technique mixte, acrylique, peinture aérosol.

    $1,013.00

  • Protect Our Oceans- XL HPM Hand-Embellished Giclee Print by Dragon76

    Dragon76 Protégez nos océans - Impression giclée XL HPM embellie à la main par Dragon76

    Protégeons nos océans - XL HPM Œuvre d'art rehaussée à la main, impression giclée en édition limitée sur papier d'art aquarelle Canson 310 g/m² à bords frangés par l'artiste moderne urbain Dragon76. Édition limitée à 26 exemplaires, signée et numérotée, 2022. Dimensions de l'œuvre : 52 x 27 cm (photo non contractuelle). Fondation PangeaSeed 52 x 27 pouces Impression giclée d'art sur papier Canson Aquarelle 310 g/m² Édition limitée à 26 exemplaires Embellis à la main Signés et numérotés Imprimés avec ♥ par Static Medium

    $1,112.00

  • Che No Vive Pink Art Toy by Frank Kozik

    Frank Kozik Jouet d'art rose Che No Vive par Frank Kozik

    Che No Vive - Jouet d'art en résine rose en édition limitée, œuvre d'art de collection de l'artiste de graffiti de rue Frank Kozik. Figurine en résine moulée à la main, échelle 3,75", sous blister, signée et numérotée, édition limitée à 20 exemplaires. Figurine d'art sous blister 2021 sculptée par George Gaspar Dead Che.

    $218.00

  • Coyote Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Coyote Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art Coyote, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12 x 18 pouces.

    $134.00

  • I Can See the Music Blotter Paper Archival Print by Skel

    Skel I Can See the Music Blotter Paper Archival Print par Skel

    Papier buvard « I Can See the Music », édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Skel, œuvre d'art inspirée de la culture pop et du LSD. Tirage pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Format : 19 x 19 cm. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées de buvards sont perforées à la main par Zane Kesey et peuvent légèrement différer de l'exemple présenté.

    $352.00

  • Digital Pistachio Ice Cream Original Spray Paint Can by Buff Monster

    Buff Monster Bombe de peinture aérosol originale Digital Pistachio Ice Cream de Buff Monster

    Bombe de peinture originale Digital Pistachio Ice Cream par Buff Monster Sculpture, œuvre d'un artiste moderne emblématique de la culture pop. Œuvre originale signée de 2018, réalisée à la bombe de peinture (technique mixte), format 3x8 Expression créative sur des supports non conventionnels « Pistachio Ice Cream » de Buff Monster est une œuvre originale et vibrante réalisée à la bombe de peinture sur une bombe aérosol. Elle incarne la fantaisie et l'innovation qui caractérisent la contribution de l'artiste à la culture pop moderne et au mouvement du street art. Créée en 2018, cette œuvre originale signée, technique mixte, mesure 7,6 x 20,3 cm et illustre parfaitement comment des objets du quotidien peuvent se transformer en œuvres d'art. Le travail de Buff Monster est immédiatement reconnaissable à ses couleurs vives et audacieuses et à ses motifs inspirés de diverses sources, notamment la culture japonaise, le heavy metal et les parfums de glaces classiques. « Pistachio Ice Cream » ne fait pas exception. On y retrouve les motifs fondants emblématiques de l'artiste, une signature qui lui est propre. La bombe de peinture, un outil souvent associé au graffiti et au street art, sert de support à cette œuvre, brouillant davantage encore les frontières entre l'outil et l'œuvre d'art. Cette juxtaposition ludique met en lumière la capacité de Buff Monster à percevoir la beauté potentielle du banal et à le réinterpréter avec une pointe d'irrévérence et de joie. L'influence de Buff Monster sur le street art, le pop art et le graffiti Buff Monster est une figure incontournable du Street Pop Art et du graffiti, repoussant sans cesse les limites de l'expérience artistique et des lieux où l'art peut être découvert. Son œuvre s'étend au-delà des espaces artistiques traditionnels, invitant les spectateurs à percevoir la créativité là où on ne l'attend pas. « Pistachio Ice Cream » est une sculpture qui capture l'essence même de la spontanéité du street art et de l'accessibilité du pop art, instaurant un dialogue direct, intime et captivant avec le public. Dans le paysage de l'art contemporain, « Pistachio Ice Cream » et les œuvres similaires de Buff Monster incarnent un mouvement qui n'hésite pas à remettre en question l'ordre établi et à réinventer espaces et objets comme supports d'expression artistique. Ses créations célèbrent l'esprit du street art, incarnant la liberté et la joie de créer. La taille et le support de l'œuvre en font une pièce de collection unique, un témoignage tangible de l'énergie vibrante que Buff Monster insuffle au monde de l'art.

    $1,430.00

  • Skull Variant Cloud Diver Archival Print by Michael Reeder

    Michael Reeder ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $578.00

  • Looking Forward Green Pink HPM Unique Round Silkscreen by Buff Monster

    Buff Monster SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $917.00

Pink Color Graffiti Street Pop Artwork

La palette rose dans l'art pop urbain et le graffiti

La place du rose dans l'art urbain

Dans le paysage urbain, le rose s'est imposé comme une teinte vibrante et expressive dans la palette des artistes de street art et de graffiti. Autrefois associé à la délicatesse et à la féminité, le rose a été réapproprié comme une couleur de pouvoir, de fantaisie et de subversion dans l'espace public. Les rues, jadis dominées par les couleurs traditionnelles du graffiti – noir, bleu et rouge –, voient désormais s'épanouir des touches de rose dans diverses nuances, des pastels doux aux néons électriques, chacune porteuse de son message et de son style. Techniquement, le rose offre une opportunité unique aux artistes de rue et aux créateurs de pop art : grâce à sa capacité à se détacher sur les tons souvent ternes de l'environnement urbain, il est utilisé pour attirer l'attention et affirmer des idées fortes. Les artistes ont développé diverses méthodes pour intégrer le rose à leurs œuvres, qu'il s'agisse de larges aplats pour un fond saisissant ou de lignes fines pour des détails précis. La texture de la peinture rose peut également influencer considérablement l'atmosphère de l'œuvre : les finitions mates lui confèrent un aspect moderne et audacieux, tandis que les textures brillantes créent une impression de glamour et de profondeur.

Le rose et le contexte culturel dans l'art urbain

Le contexte culturel du rose dans le street art et le graffiti doit être nuancé. Le rose remet en question et élargit les perceptions conventionnelles de l'espace public et de l'art. C'est une couleur adoptée par les mouvements qui militent pour l'égalité des genres et les droits LGBTQ+, symbolisant la résistance et la célébration. Dans le contexte du street art, le rose perturbe les normes, offrant une perspective nouvelle et incitant les spectateurs à interroger leurs idées préconçues sur la couleur et son rôle dans la société. Dans la composition du street art et du graffiti, le rose est un élément dynamique. Il peut être juxtaposé à des couleurs contrastées pour créer des compositions vibrantes qui captivent le regard, ou utilisé avec des teintes analogues pour une approche plus harmonieuse et subtile. La polyvalence du rose permet aux artistes de guider le regard du spectateur, en utilisant cette couleur pour mettre en valeur des aspects essentiels de leur œuvre ou pour orienter le regard à travers un parcours visuel au sein de l'œuvre.

Symbolisme du rose dans l'expression urbaine

La symbolique du rose dans l'art urbain est aussi diverse que ses applications. Il peut être ludique ou provocateur, innocent ou ironique. Dans le street art, le rose est souvent associé à la transgression des normes et à la remise en question des stéréotypes, ce qui en fait une couleur idéale pour transmettre des idées et des perspectives nouvelles. Qu'il serve à adoucir un message ou à le mettre en valeur, le rose possède une capacité unique à toucher les spectateurs au niveau émotionnel. À l'avenir, le rose dans le pop art et le graffiti semble promis à un bel avenir. À mesure que les débats de société autour du genre et de l'identité évoluent, le rôle du rose comme couleur de commentaire et de changement est susceptible de devenir encore plus important. Grâce aux progrès des matériaux et des techniques, la palette de nuances et de finitions à la disposition des artistes s'élargit, leur offrant de nouvelles possibilités d'exploration et d'expression à travers le rose. Dans le pop art et le graffiti, le rose est devenu plus qu'une couleur ; c'est une affirmation, un moyen d'expression qui interpelle, émerveille et communique. C'est une teinte qui refuse d'être ignorée, insufflant au paysage urbain une vitalité nouvelle et une voix inédite. Grâce au talent des artistes, le rose est passé d'un symbole traditionnel de douceur et de passivité à une présence puissante et provocatrice dans l'art urbain.
Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte