Espace

208 produits

  • Darkmatter Mini Nugs Sculpture by Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Nugg Life NY- Ian Ziobrowski Sculpture Darkmatter Mini Nugs par Nugg Life NY- Ian Ziobrowski

    Darkmatter Mini Nugs Mini Nugs en édition limitée, jouet d'art de collection fait main et peint par des artistes pop, Nugg Life NY - Ian Ziobrowski. Chaque Mini Nug, édition limitée 2022, mesure entre 6 et 7,5 cm et est entièrement fabriquée à la main. Livrée dans un emballage rappelant celui des services de livraison new-yorkais. Numérotée et signée, cette édition limitée est composée de 20 exemplaires.

    $112.00

  • Wasted Silkscreen Print by Low Bros

    Low Bros Sérigraphie gaspillée par Low Bros

    Sérigraphie en édition limitée, tirée à la main en 6 couleurs, sur papier Coventry Rag, par Low Bros. Œuvre rare de street art et d'un artiste pop célèbre. Édition limitée signée et numérotée de 60 exemplaires, 2015. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphiée par SerioPress. Art urbain pop et graffiti Le street art et le graffiti sont devenus des composantes essentielles de l'art contemporain, brouillant souvent les frontières entre légalité et création artistique, entre galerie et rue. Dans ce contexte, la sérigraphie « Wasted » du collectif d'artistes Low Bros s'impose comme une œuvre emblématique. Créée en 2015, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à seulement 60 exemplaires, soulignant son exclusivité et la forte demande qu'elle suscite. Création et technique Les Low Bros, connus pour leurs figures angulaires et géométriques souvent anthropomorphes, ont utilisé une technique d'impression manuelle à six couleurs pour créer « Wasted ». Cette méthode, bien que traditionnelle, exige une grande habileté pour garantir une application méticuleuse de chaque couche de couleur. Le papier Coventry Rag, choisi pour sa haute qualité, offre un support durable et impeccable qui met en valeur le procédé d'impression sérigraphique réalisé par SerioPress, une référence dans le secteur de l'impression d'art. Dimensions et conception L'œuvre mesure 45,7 x 61 cm, une taille suffisamment imposante pour attirer le regard tout en s'adaptant à différents contextes, d'une collection privée à un mur de galerie. La conception de « Wasted » est complexe, mêlant des éléments abstraits et figuratifs caractéristiques du style des Low Bros. L'utilisation de l'espace et des couleurs au sein de l'estampe captive le regard du spectateur et l'invite à contempler la juxtaposition des formes et des motifs. Importance dans l'art urbain Cette œuvre n'est pas qu'une simple création artistique ; elle constitue un commentaire sur la culture du street art et du pop art, où le jetable est souvent célébré. Le titre « Wasted » lui-même peut s'interpréter de diverses manières, d'une référence aux excès de la société moderne à la réutilisation de l'espace et des matériaux dans le street art. En proposant une édition limitée de cette œuvre, Low Bros établit un lien entre la nature éphémère du street art et la permanence recherchée par les collectionneurs. Valeur de collection Signée et numérotée par les artistes, chaque estampe de « Wasted » est un gage d'authenticité et promet une plus-value croissante. Collectionneurs et amateurs de street art et de pop art, ces éditions limitées revêtent une grande valeur, offrant un aperçu du travail de l'artiste à un moment précis de sa carrière. Leur rareté renforce leur attrait et en fait des pièces recherchées par les amateurs d'art et les investisseurs. Influence sur le pop art et le graffiti L'œuvre « Wasted » des Low Bros témoigne de l'évolution constante du pop art et du graffiti. Elle incarne l'esprit du mouvement, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Véritable artefact culturel, elle reflète l'énergie et l'innovation du street art et continue d'influencer les artistes émergents. Elle illustre avec brio comment les techniques traditionnelles peuvent être réinventées pour créer une œuvre en phase avec l'air du temps. L'estampe « Wasted » des Low Bros est une illustration saisissante de l'influence du street art et du graffiti sur l'art contemporain. Son édition limitée, son style distinctif et sa réalisation méticuleuse soulignent son importance et son attrait. En tant qu'œuvre d'art, elle porte l'histoire du street art dans les foyers et les galeries des passionnés, assurant ainsi la préservation, pour les générations futures, de la vitalité et du message de la rue sous une forme tangible.

    $256.00

  • What A Piece Of Junk 36x24 Silkscreen Print by Tim Doyle

    Tim Doyle What A Piece Of Junk 36x24 Sérigraphie par Tim Doyle

    Quel tas de ferraille ! - Sérigraphie en édition limitée 36x24 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Tim Doyle, célèbre artiste pop art. Édition limitée à 300 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Dimensions de l'œuvre : 36 x 24 pouces. Tim Doyle « Quel tas de ferraille » Sérigraphie artisanale en 5 couleurs, signée et numérotée par l'artiste 61 x 91 cm (24 x 36 pouces), signée par l'artiste

    $229.00

  • Dream of Electric Sheep AP Artist Proof Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Dream of Electric Sheep AP Artist Proof Archival Print par Scott Listfield

    « Rêve de moutons électriques », estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archivage, sur papier pressé à chaud par l'artiste Scott Listfield. Épreuve d'artiste (AP) 2021, signée, format 16x16, édition limitée à 28 exemplaires. Imprimée sur papier d'archivage pressé à chaud, signée et numérotée.

    $532.00

  • DJ Giclee Print by Naoto Hattori

    Naoto Hattori Impression jet d'encre DJ par Naoto Hattori

    Œuvre d'art DJ Giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.

    $226.00

  • Rubik Camouflage Rubikcubism Metal Giclee Print by Invader

    Invader GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $12,352.00

  • Spacemonkey Mustard Toy by Dalek

    Dalek- James Marshall Jouet moutarde Spacemonkey par Dalek

    Spacemonkey - Moutarde Édition Limitée Sculpture en Vinyle Art Œuvre d'Art de Collection par l'artiste Pop Moderne Dalek - James Marshall. Édition limitée 2022, neuve en boîte, illustration estampée/imprimée, taille 6,5

    $255.00

  • Castle PP Printers Proof Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Castle PP Printers Proof Archival Print par Scott Listfield

    Castle- PP Tirage pigmentaire d'archives en édition limitée, œuvre d'art Mario sur papier beaux-arts par l'artiste de culture pop moderne Scott Listfield . Épreuve d'imprimerie PP 2014 signée , tirage pigmentaire d'archive 11x14 représentant un astronaute contemplant un château européen, debout sur un tuyau de Mario (jeu vidéo). Dans l'univers dynamique du pop art moderne, on observe une intersection fascinante entre les éléments de la culture populaire et les techniques artistiques contemporaines. L'estampe « Castle - PP Archival Pigment Print », créée par le célèbre artiste de la pop culture Scott Listfield, illustre parfaitement cette fusion. Réalisée en 2014, cette œuvre en édition limitée, imprimée sur papier d'art de qualité supérieure, témoigne de la vision et de la créativité uniques de Listfield. Puisant dans le vocabulaire visuel des jeux vidéo et de l'architecture historique, l'estampe met en scène un astronaute, symbole de la soif d'exploration de l'humanité, contemplant un château européen. Mais ce qui rend l'image encore plus captivante, c'est la position de l'astronaute : perché sur un tuyau de Mario, clin d'œil à l'un des jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps. Le choix du pigment d'archivage comme médium est particulièrement remarquable. Il garantit la longévité de l'œuvre et restitue les nuances des détails minutieux de Listfield. Ces estampes sont bien plus que de simples œuvres d'art ; Ce sont des témoignages historiques qui perpétuent l'esprit de la culture populaire de leur époque. La signature de l'artiste et la mention « PP Printers Proof » authentifient l'estampe et lui confèrent une valeur inestimable parmi les objets de collection. En juxtaposant la grandeur ancestrale d'un château européen à la figure d'un astronaute contemporain et à un élément de jeu vidéo, Listfield établit un pont entre les époques, remettant en question nos perceptions et suscitant une réflexion profonde sur le temps, la culture et la continuité de l'histoire humaine, au sein du vaste champ de l'art pop, du street art et du graffiti.

    $532.00

  • Space Shuttle 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Navette Spatiale 1000% Be@rbrick

    Navette spatiale 1000% BE@RBRICK Édition limitée, illustration en vinyle, figurine de collection Medicom Toy. 40e anniversaire du programme de la navette spatiale de la NASA en 2021

    $962.00

  • Cosmica Giclee Print by Sam Chivers

    Sam Chivers Cosmica Giclee Print par Sam Chivers

    Œuvre d'art Cosmica, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Sam Chivers. Tirage giclée 24x24 sur papier d'art Hahnemühle. Édition limitée à 100 exemplaires.

    $218.00

  • El Trooper Star Wars Silkscreen Print by JC Rivera

    JC Rivera Sérigraphie El Trooper Star Wars par JC Rivera

    Sérigraphie El Trooper Star Wars par JC Rivera, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 50 exemplaires, 2013. Œuvre d'art de taille 18x24, sérigraphie représentant un masque de Stormtrooper stylisé, film de science-fiction Star Wars. Sérigraphie El Trooper Star Wars par JC Rivera La sérigraphie « El Trooper Star Wars » de JC Rivera est une fusion saisissante d'iconographie de science-fiction et d'art urbain pop/graffiti. Réalisée à la main en 2013, cette sérigraphie transforme le casque classique de stormtrooper en une composition stylisée et complexe, aux couleurs vives et aux motifs élaborés. Signée et numérotée dans une édition limitée à 50 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) fusionne l'esthétique reconnaissable de Star Wars avec l'énergie brute et les influences culturelles de l'art urbain contemporain. La signature artistique de Rivera est manifeste dans la conception, faisant de cette pièce une œuvre marquante au sein des communautés Star Wars et street art. La composition artistique et les influences culturelles L'interprétation du casque de stormtrooper par Rivera s'éloigne de son aspect traditionnel, lisse et monochrome, pour l'imprégner de motifs organiques et tourbillonnants évoquant les masques sculptés à la main et l'art populaire. La palette de couleurs vives, composée de rouges profonds, de jaunes, de verts et de noirs, confère à l'œuvre une énergie dynamique, presque tribale. Les détails complexes à l'intérieur des contours du casque imitent les motifs ornementaux souvent présents dans l'art du tatouage et l'art indigène, créant ainsi une œuvre à la fois familière et totalement réinventée. L'utilisation de contours noirs marqués et d'encres superposées confère à l'estampe une texture qui reflète la matérialité de la sérigraphie artisanale. Cette méthode renforce l'impact de l'œuvre, assurant ainsi que chaque ligne et chaque motif se détachent nettement sur le papier beaux-arts. Il en résulte un casque de stormtrooper qui s'apparente moins à une armure de science-fiction qu'à une entité vivante, un emblème de rébellion, de culture et d'évolution artistique. Le choix de Rivera de réinterpréter ce personnage iconique à travers le prisme du street art et du graffiti le transcende en tant que simple fan art, l'inscrivant dans un mouvement artistique plus vaste qui prône la réinvention et le récit culturel. Le pop art urbain et le graffiti rencontrent Star Wars Star Wars inspire depuis longtemps le street art et le graffiti, ses thèmes de résistance, d'autoritarisme et d'individualisme trouvant un écho profond dans la culture artistique urbaine. Le stormtrooper, symbole d'un conformisme impersonnel, est fréquemment réinterprété par les artistes de rue qui cherchent à subvertir sa signification originelle. La version du casque proposée par Rivera pousse cette idée plus loin en la transformant en une œuvre profondément personnelle et expressive. Les motifs ornementaux qui recouvrent la visière rejettent l'uniformité, suggérant une rupture avec le contrôle et une affirmation de la liberté artistique. L'utilisation de techniques issues du pop art urbain, notamment le contraste marqué des couleurs et le tracé stylisé, inscrit cette œuvre dans la tradition plus large du graffiti et du street art. Le casque de stormtrooper, conçu à l'origine comme un objet inexpressif, est désormais animé d'une personnalité forte, reflétant l'esprit de rébellion présent à la fois dans l'univers Star Wars et dans le mouvement de l'art urbain. La réinterprétation de Rivera permet au spectateur de percevoir le stormtrooper non comme un soldat anonyme, mais comme un être à part entière, doté d'une identité et d'une mission. La valeur de collection et l'impact de l'édition limitée imprimée Tirée à seulement 50 exemplaires, la sérigraphie El Trooper Star Wars est une pièce très recherchée par les collectionneurs d'objets Star Wars et d'art urbain contemporain (pop art et graffiti). Son format 45,7 x 61 cm permet d'apprécier pleinement la finesse des détails de Rivera, tandis que la technique artisanale de la sérigraphie confère à chaque exemplaire un caractère unique et tactile. La rareté de cette estampe renforce son attrait, en faisant une œuvre d'art à part entière, un véritable manifeste qui fait le lien entre culture populaire et beaux-arts. La capacité de JC Rivera à fusionner l'iconographie de la science-fiction avec l'esthétique du street art témoigne de son talent pour repousser les limites artistiques. En transformant un symbole universellement reconnu en une œuvre profondément personnelle et culturellement pertinente, il invite le spectateur à repenser le rôle de la culture populaire dans l'art urbain contemporain. Cette estampe n'est pas seulement un hommage à Star Wars ; elle est un témoignage du pouvoir de la réinvention artistique, prouvant que même les images les plus emblématiques peuvent être réinterprétées à travers le prisme du street art.

    $475.00

  • Vader Standard Archival Print by Marly Mcfly

    Marly Mcfly Vader Standard Archival Print par Marly Mcfly

    Vader - Tirages d'art pigmentaires d'archives en édition limitée standard sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m² par l'artiste de graffiti, de street art et de culture pop Marly Mcfly. Édition limitée 2021 signée et numérotée à 40 exemplaires. Format de l'œuvre : 16x16. Impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab Entrada 290 g/m². Représentation stylisée du méchant de Star Wars, Dark Vador. Mêlant l'énergie brute du street art à l'omniprésence de la pop culture, « Vader-Standard » de Marly Mcfly est une œuvre saisissante en édition limitée qui réinvente l'un des antagonistes les plus emblématiques du cinéma. Ce tirage pigmentaire d'archives capture Dark Vador sous une forme stylisée, utilisant des couleurs vives et des éléments graphiques caractéristiques du graffiti et du pop art. Chaque tirage est réalisé avec soin sur du papier d'art Moab Entrada 290 g/m², un support haut de gamme prisé pour sa capacité à restituer les couleurs riches et saturées ainsi que la précision des détails, éléments essentiels à l'esthétique de Mcfly. Tirée à seulement 40 exemplaires, « Vader-Standard » offre exclusivité et valeur de collection, des qualités très recherchées par les amateurs d'art et les collectionneurs. Mesurant 40,6 x 40,6 cm, l'œuvre offre à Mcfly un support idéal pour explorer la complexité du personnage de Dark Vador à travers un regard à la fois percutant et profondément ancré dans la culture populaire. Le Dark Vador de Mcfly n'est pas une simple réinterprétation d'un personnage de film, mais une représentation du méchant comme icône du lexique mondial, riche en symbolisme et ouverte à l'interprétation propre au street art. L'œuvre de Mcfly explore souvent les thèmes de la célébrité, du pouvoir et de la dichotomie bien/mal, dans un style vif, proche de la bande dessinée, qui interpelle et captive le spectateur. En choisissant Dark Vador comme sujet, Mcfly puise dans la conscience collective et explore la profondeur du symbolisme du personnage. Son visage se superpose à un collage de textes et d'images qui évoque le chaos et l'ordre inhérents à son histoire et aux dialogues publics traditionnels du street art. Cette œuvre témoigne de la capacité de Marly Mcfly à conjuguer la dimension subversive du street art et l'attrait universel des icônes de la pop culture, créant ainsi une œuvre non seulement audacieuse sur le plan esthétique, mais aussi d'une grande finesse dans son propos. « Vader-Standard » est un parfait exemple de la manière dont les artistes contemporains peuvent faire le lien entre différentes formes d'expression visuelle pour créer quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui parle aussi bien à l'amateur d'art qu'au passionné de culture pop.

    $217.00

  • SuperStar Destroyer White Art Toy by Bill McMullen- Billions

    Bill McMullen- Billions SuperStar Destroyer White Art Toy par Bill McMullen - Billions

    SuperStar Destroyer - Figurine de collection en vinyle blanc en édition limitée, œuvre d'art réalisée par l'artiste de graffiti de rue Bill McMullen - Billions. Édition limitée 2021 Star Wars Adidas The SuperStar Destroyer, créée par l'artiste Bill McMullen (Billions), est le troisième volet d'une trilogie de figurines en vinyle représentant des véhicules. Elle propose une nouvelle interprétation de ses influences majeures : les sneakers, le hip-hop et la science-fiction. Produite par Munky King.

    $291.00

  • Just Like Us AP Modok Marvel Giclee Print by Mike Mitchell

    Mike Mitchell Impression giclée Just Like Us AP Modok Marvel par Mike Mitchell

    Just Like Us AP Modok Marvel Édition Limitée Impression Giclée sur Papier Beaux-Arts par Mike Mitchell, artiste de rue de la contre-culture. Épreuve d'artiste 2014 Signée et marquée AP Œuvre de format 8x10 Modok Flying Ninja Kick Tirage giclée Mondo x Marvel par Mike Mitchell Comme nous AP Modok Marvel dans l'art de rue pop art et graffiti « Just Like Us AP Modok Marvel » de Mike Mitchell est une interprétation vibrante et humoristique de l'un des méchants les plus excentriques de Marvel. Sortie en 2014 sous forme d'épreuve d'artiste, cette édition limitée, imprimée en giclée, fait partie de la série « Just Like Us » de Mitchell, où il réinvente des personnages de la pop culture avec une touche satirique. Ce tirage de 20 x 25 cm (8 x 10 pouces) représente Modok dans un style caricatural et exagéré, mêlant l'esthétique du street art et du graffiti à l'humour caractéristique de Mitchell. La représentation ludique de Modok Modok, personnage créé par Marvel Comics, est connu pour sa tête disproportionnée, ses implants cybernétiques et son allure menaçante. Cependant, dans cette version, Mitchell dépouille le personnage de son côté intimidant et le remplace par un charme presque comique. Avec son air renfrogné exagéré, ses membres minuscules qui s'agitent et ses réacteurs qui le propulsent, Modok ressemble davantage à un enfant frustré qu'à un conquérant surdoué. L'œuvre de Mitchell excelle à sortir ses personnages de leur contexte habituel et à les présenter dans des situations quotidiennes ou absurdes. En représentant Modok dans un mouvement exagéré, il transforme ce personnage généralement sinistre en une figure amusante et attachante. Les contours nets et précis, ainsi que l'application de couleurs plates, rappellent l'esthétique des bandes dessinées classiques, renforçant la dimension nostalgique, thème récurrent du street art et du graffiti. Influence stylistique et commentaire culturel L'œuvre « Just Like Us » d'AP Modok Marvel témoigne de la manière dont le street art réinterprète les icônes culturelles. Son style visuel évoque les dessins animés d'antan, mêlant des éléments de la bande dessinée à une sensibilité design moderne. Le fond aux tons chauds sépia renforce l'effet rétro, faisant ressortir le personnage et ancrant l'ensemble dans une atmosphère nostalgique. La capacité de Mitchell à réduire un personnage à ses traits essentiels tout en y insufflant de l'humour témoigne de la nature du pop art et de son lien avec la culture de consommation. Le street art remet souvent en question notre perception des images familières en les présentant de manière inattendue. Ici, l'aura de puissance habituelle de Modok est contrebalancée par son expression grotesque et ses mouvements frénétiques, le rendant plus humain que machine. Cette transformation, outre son aspect comique, invite le public à repenser son rapport aux figures de la culture populaire. La série Just Like Us et son impact La série « Just Like Us » de Mike Mitchell est largement reconnue pour ses réinterprétations ludiques de personnages cultes. Cette collection met en scène de nombreuses icônes du cinéma, de la bande dessinée et de la télévision, chacune dépeinte de manière à la rendre plus accessible ou, au contraire, absurdement banale. En plaçant des personnages extraordinaires dans des situations humoristiques ou quotidiennes, Mitchell les dépouille de leur aura surhumaine et rappelle aux lecteurs l'absurdité inhérente à de nombreux récits de fiction. Dans l'univers du street art et du graffiti, où la parodie et la satire sont monnaie courante, la démarche de Mitchell séduit autant les collectionneurs que les fans occasionnels. Son œuvre capture l'enthousiasme des fans tout en se moquant des traits exagérés qui caractérisent ces personnages. « Just Like Us » d'AP Modok Marvel s'inscrit parfaitement dans cette esthétique, prouvant que même les super-vilains les plus redoutables peuvent être réduits à des caricatures amusantes. Pourquoi, tout comme nous, AP Modok Marvel se démarque Cette estampe en édition limitée reste très recherchée par les amateurs de street art et de Marvel Comics. L'alliance d'une illustration numérique nette, de couleurs audacieuses et d'une réinterprétation humoristique d'un méchant emblématique en fait une pièce captivante et originale qui enrichira toute collection. La capacité de Mitchell à révéler l'absurdité de personnages célèbres tout en conservant une grande maîtrise artistique est ce qui rend son œuvre si captivante. Elle fait le lien entre la culture de la bande dessinée et le monde des beaux-arts, démontrant comment le pop art urbain peut être à la fois ludique et stimulant. « Just Like Us » d'AP Modok (Marvel) illustre comment des artistes comme Mike Mitchell continuent de redéfinir les frontières de l'art contemporain en transformant la culture populaire en quelque chose de frais, d'inattendu et d'indéniablement divertissant.

    $194.00

  • Cylon Red Silkscreen Print by Ron Guyatt

    Ron Guyatt Cylon Rouge Sérigraphie par Ron Guyatt

    Cylon - Rouge, édition limitée, sérigraphie artisanale bicolore sur papier beaux-arts, par Ron Guyatt, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Inspiré de la série télévisée Battlestar Galactica. Affiches sérigraphiées en 2 couleurs, format 9″ x 24″.

    $134.00

  • Duality Dana Scully X FIles Silkscreen Print by Jeremy VanCleef

    Jeremy VanCleef Dualité Dana Scully X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef

    Duality Dana Scully X Files Sérigraphie par Jeremy VanCleef Tirage à la main sur papier d'art Édition limitée 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 25 exemplaires Œuvre d'art Format 18x24 Sérigraphie de Dana Scully X Files. Dualité Dana Scully X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef « Duality Dana Scully » est une sérigraphie en édition limitée créée par Jeremy VanCleef en 2013. Elle offre une interprétation saisissante du personnage iconique de la série « X-Files ». Tirée à la main, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) fait partie d'une édition signée et numérotée de seulement 25 exemplaires, ce qui en fait une pièce rare et recherchée. L'œuvre capture l'essence de Dana Scully à travers une composition minimaliste et envoûtante, intégrant des portraits fragmentés, des textures en demi-teintes à fort contraste et une typographie audacieuse. L'utilisation d'une palette rouge et noire intensifie la profondeur psychologique de l'œuvre, s'inscrivant dans l'esthétique visuelle caractéristique du street art et du graffiti. Concept et symbolisme visuel Dans « Duality », Dana Scully explore la tension entre logique et croyance, un thème central de la série « X-Files ». Son visage, partiellement effacé, laisse un vide béant qui suggère la lutte entre la science et l'inconnu. La découpe blanche et nette interrompt sa silhouette, renforçant la dualité entre scepticisme et foi qui définit son personnage. Ses yeux creux, un motif récurrent dans l'œuvre de VanCleef, ajoutent une dimension étrange, presque surnaturelle, à l'image des mystères troublants qu'elle enquête. L'arrière-plan, aux textures altérées et au grain discret, évoque de vieux documents et des dossiers de complots, accentuant encore la dimension secrète de la composition. Des éléments textuels tels que « Logique », « Raison » et « Sceptique » ponctuent l'œuvre, soulignant les traits caractéristiques de son caractère. L'inclusion d'un petit collier en forme de croix, comme suspendu dans le temps, évoque subtilement son dilemme spirituel et ajoute une dimension supplémentaire à la complexité de l'œuvre. Influence du street art, du pop art et du graffiti Jeremy VanCleef utilise des techniques issues du street art et du graffiti, intégrant des portraits au pochoir, une typographie vieillie et des textures superposées évoquant les affiches collées urbaines. L'esthétique brute et sans fioritures, combinée à des éléments graphiques aux contours nets, rappelle l'atmosphère de la culture fanzine underground et du street art alternatif. La palette restreinte de rouges profonds et de tons monochromes crée un impact visuel fort, à l'instar des graphismes audacieux des graffitis au pochoir. L'interaction entre les traditions de l'estampe et la déconstruction numérique confère à l'œuvre une impression d'immédiateté et de spontanéité, qualités souvent présentes dans les fresques murales contemporaines. La capacité de VanCleef à détourner des images familières tout en conservant de fortes références culturelles s'inscrit dans les principes fondamentaux de l'expression artistique urbaine, où la rébellion, la remise en question de l'autorité et la contestation des perceptions occupent une place centrale. Collectibilité et impact culturel Édition limitée à 25 exemplaires numérotés et signés, « Duality Dana Scully » revêt une grande valeur dans le monde du street art et du graffiti. Sa rareté la rend très recherchée par les collectionneurs, notamment ceux qui apprécient la rencontre entre science-fiction et esthétique urbaine contemporaine. « X-Files » demeure une référence culturelle, et cette œuvre capture le mystère et la profondeur intellectuelle de la série. La réinterprétation de Dana Scully par Jeremy VanCleef la transforme d'un personnage de télévision en un symbole abstrait de quête de vérité et d'interrogation existentielle. Son procédé de sérigraphie artisanale confère à chaque exemplaire une qualité tactile unique, renforçant l'authenticité et l'intégrité artistique de l'œuvre. La pertinence persistante des théories du complot, du secret d'État et du scepticisme scientifique fait de cette pièce une puissante représentation visuelle du dialogue permanent entre faits et croyances, la consacrant comme un exemple emblématique du street art inspiré par la culture pop.

    $243.00

  • Thats No Moon Archival Print by Max Dalton

    Max Dalton Ce n'est pas une impression d'archivage de lune par Max Dalton

    « That's No Moon », estampe d'art en édition limitée à base de pigments d'archives sur papier d'art, par l'artiste Max Dalton, légende du street art pop et du graffiti. Édition numérotée 2022 de 350 exemplaires, format 18x24

    $134.00

  • Teleport To Mars Original Graphite Pencil Drawing by Ana Bagayan

    Ana Bagayan Téléporter vers Mars Original dessin au crayon Graphite par Ana Bagayan

    Téléportation sur Mars. Dessin original au crayon graphite sur papier beaux-arts par Ana Bagayan, artiste de rue spécialisée dans le graffiti et le pop art moderne. Dessin original de 2014, signé au verso, 4,25 x 6,5 pouces.

    $470.00

  • Castle Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives du château par Scott Listfield

    Impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Scott Listfield , représentant un château. Édition limitée à 35 exemplaires, signée et numérotée, format 11x14 pouces (2014). Château de Scott Listfield : une interprétation pop-culturelle de paysages surréalistes « Castle », une estampe giclée de Scott Listfield, illustre de façon saisissante son style caractéristique, mêlant paysages surréalistes et imagerie de la culture pop. Créée en 2014, cette édition limitée mesure 28 x 35,5 cm et est signée et numérotée (35 exemplaires). Imprimée sur papier d'art, l'œuvre témoigne du souci du détail de Listfield et de son talent pour tisser un récit par la juxtaposition. Reconnu pour sa figure récurrente d'astronaute, Listfield utilise ce personnage comme un prisme pour explorer les thèmes de l'isolement, de l'exploration et de la nostalgie culturelle. L'œuvre représente un astronaute solitaire, debout sur un tuyau d'un vert éclatant, devant un imposant château de style médiéval et des montagnes majestueuses. La juxtaposition de cet astronaute futuriste et d'un paysage traditionnel, presque féerique, crée un contraste saisissant qui invite le spectateur à s'interroger sur les liens entre passé, présent et futurs imaginés. Le tuyau vert – un clin d'œil subtil à l'iconographie du jeu vidéo – apporte une touche ludique à la composition, mêlant l'exploration de la culture moderne par Listfield à son approche picturale des paysages classiques. Le rôle de la nostalgie dans le pop art urbain L'œuvre « Château » de Scott Listfield illustre son talent pour mêler nostalgie et thèmes contemporains, une caractéristique du Street Pop Art. La figure de l'astronaute, un motif récurrent dans son travail, sert à la fois de métaphore pour le spectateur et de symbole d'exploration et de déconnexion. Associée à l'architecture historique du château, l'œuvre crée un récit à la fois intemporel et résolument moderne. Le tuyau vert introduit une dimension pop culture, évoquant l'imagerie des jeux vidéo rétro tout en ancrant la scène dans un univers familier. Ce mélange d'éléments disparates est au cœur de la démarche artistique de Listfield. En intégrant un symbole de modernité et des références culturelles dans un cadre historique ou naturel, il instaure un dialogue entre les souvenirs du spectateur et sa perception de l'avenir. « Castle » célèbre la manière dont les artefacts culturels – qu'il s'agisse d'un château médiéval ou d'une icône du jeu vidéo – recèlent de multiples significations et demeurent ouverts à la réinterprétation. La précision de l'impression giclée Le procédé d'impression giclée utilisé pour « Castle » garantit une reproduction fidèle du travail minutieux de Scott Listfield et de sa palette de couleurs éclatantes. Imprimée sur un papier beaux-arts texturé, l'œuvre gagne en profondeur et donne vie aux détails complexes du château et de l'astronaute. Les encres d'archivage de haute qualité assurent sa longévité, faisant de cette œuvre un choix idéal pour les collectionneurs soucieux à la fois de son esthétique et de sa durabilité. Tirée à seulement 35 exemplaires, l'œuvre « Castle » offre une exclusivité qui séduira les admirateurs de Listfield et les collectionneurs de Street Pop Art. Chaque estampe est signée et numérotée par l'artiste, garantissant son authenticité et son lien avec l'ensemble de son œuvre. Le tirage restreint souligne le caractère unique de la pièce et renforce son attrait auprès des amateurs d'art. Scott Listfield : Explorer la culture à travers le surréalisme Scott Listfield est devenu une figure majeure du street art et du graffiti, reconnu pour ses compositions stimulantes qui mêlent références à la culture populaire et univers oniriques. L'utilisation de la figure de l'astronaute invite le spectateur à parcourir ses œuvres comme un explorateur, découvrant des symboles culturels familiers dans des contextes inédits. L'art de Listfield repousse les frontières traditionnelles, invitant le public à se questionner sur la nostalgie, la modernité et leur point de rencontre. Castle illustre parfaitement le talent de Listfield pour la narration visuelle. En plaçant un astronaute solitaire dans un décor mêlant architecture historique et références modernes ludiques, il crée une œuvre qui résonne chez le spectateur à de multiples niveaux. L'œuvre reflète non seulement la fascination de l'artiste pour les symboles culturels, mais invite également à une réflexion sur la relation en constante évolution entre l'humanité et ses créations. Castle constitue une contribution unique au répertoire du street art et du graffiti contemporains, alliant précision, imagination et commentaire culturel en une œuvre cohérente et captivante.

    $360.00

  • Space Invaders 1000% Be@rbrick

    BE@RBRICK Space Invaders 1000% Be@rbrick

    Space Invaders 1000% BE@RBRICK Édition Limitée Medicom Vinyl Artwork Medicom Toy Figurine de Collection Art. 2021 1000% Jeu vidéo rétro Taito Bearbrick

    $820.00

  • Snake Mountain Silkscreen Print by Sam Chivers

    Sam Chivers Sérigraphie Snake Mountain par Sam Chivers

    Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs, tirée à la main, sur papier beaux-arts, de l'artiste pop Sam Chivers, intitulée « Snake Mountain », paru dans le magazine Snake Mountain. Sam Chivers - « Snake Mountain », sérigraphie cinq couleurs rehaussée à la main de feuilles d'or, signée et numérotée à 29 exemplaires avec le cachet de l'artiste

    $256.00

  • ComplexCon x Dobtopus Skateboard Deck Set by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Ensemble de planches à roulettes ComplexCon x Dobtopus par Takashi Murakami TM/KK

    ComplexCon x Dobtopus Octopus Deck Set Impression d'art en édition limitée avec transfert de pigments d'archives sur planche de skateboard naturelle par l'artiste de street art Takashi Murakami TM/KK. Coffret de 3 planches (2017). Sorti lors de la ComplexCon 2017, le coffret de planches de skate Takashi Murakami Octopus met en scène le célèbre motif de la pieuvre de Murakami sur trois planches qui, une fois exposées côte à côte, forment une image cohérente. Ce coffret est sorti le 4 novembre 2017. ComplexCon x Dobtopus Octopus Deck Set par Takashi Murakami : La puissance des personnages dans l’art pop urbain et le graffiti Le set de planches de skateboard ComplexCon x Dobtopus Octopus de Takashi Murakami est une édition limitée d'art, créée en collaboration avec ComplexCon en 2017. Ce set de trois planches en bois naturel de 20 x 79 cm (8 x 31 pouces) présente une impression pigmentaire d'archive unique qui s'étend sur les trois panneaux pour former une composition unifiée. Sorti le 4 novembre 2017, ce set capture l'univers visuel coloré et expressif de Murakami, à la croisée de l'art commercial, du design de collection et de la culture subversive. Avec ses couleurs vives, ses lignes précises et ses détails surréalistes, le motif Dobtopus illustre la capacité de Murakami à fusionner mythologie, manga et produits dérivés en une œuvre cohérente, à l'image du Street Pop Art et du graffiti. Cette pièce présente une représentation fragmentaire et ludique de la pieuvre inspirée de Mr. Dob, personnage récurrent et emblématique de l'œuvre de Murakami. La forme de la pieuvre ajoute une touche de fantaisie et un attrait monstrueux, avec ses yeux tourbillonnants, ses dents acérées et ses tentacules rendus par de doux dégradés et des lignes saturées. Des motifs circulaires et des expressions faciales exagérées parsèment l'image, contribuant à l'esthétique déroutante et aux multiples yeux caractéristique du travail de Murakami. Chaque panneau de la terrasse devient un fragment de chaos et de ravissement, soulignant les multiples personnalités et l'énergie débordante de la créature. Le fond en bois naturel permet au motif hyper-coloré de flotter à la surface, créant une tension unique entre tradition matérielle et profusion visuelle. ComplexCon comme plateforme pour l'art, la culture et l'identité urbaine Sortie lors de ComplexCon, événement culturel annuel qui unit mode, musique, art et design, cette série de planches de skate illustre le rôle de Murakami comme trait d'union entre les beaux-arts et les mouvements urbains populaires. Plutôt que d'isoler son travail dans les galeries, Murakami déploie sa présence grâce à des formats accessibles et des collaborations intersectorielles. À ComplexCon, où la culture hype et l'art contemporain se rencontrent, cette planche s'est imposée comme une pièce maîtresse, ancrée dans la tradition des éditions limitées streetwear, mais sublimée par la profondeur conceptuelle et l'héritage visuel de l'artiste. En réalisant cette œuvre sous forme de triptyque sur planches de skate, Murakami lui confère à la fois sa fonction d'œuvre murale et d'objet culturel. Les planches de skate demeurent un support privilégié du Street Pop Art et du graffiti en raison de leur dualité : des outils utilitaires réinventés en surfaces artistiques. Ici, elles deviennent la toile idéale pour le langage visuel explosif de Murakami, ancrant ainsi les planches dans le lexique esthétique de la contre-culture moderne. Culture des personnages et spectacle émotionnel dans le langage visuel de Murakami L'utilisation par Murakami du personnage de Dobtopus témoigne de son obsession pour l'exagération émotionnelle, la mutation faciale et les identités hybrides. Cette figure tentaculaire, aux yeux concentriques et aux larges sourires presque mécaniques, bouleverse les attentes traditionnelles en matière de personnages. Elle ne se contente pas d'être une mascotte, mais reflète la saturation médiatique, la surcharge informationnelle et la fluidité de l'identité. En déployant le motif sur trois niveaux, Murakami joue avec la fragmentation et l'unité : le spectateur doit prendre du recul pour appréhender l'image dans son ensemble, à l'image de la société contemporaine qui n'accède souvent à la clarté que par la concentration collective. Ces attributs sont au cœur de la sensibilité du Street Pop Art et du graffiti. La profusion visuelle, la fantaisie agressive et la superposition de messages font écho aux techniques des artistes urbains qui recouvrent les paysages urbains de personnages et de tags conçus pour provoquer et marquer les esprits. L'œuvre de Murakami, bien que plus léchée et raffinée, conserve cette urgence et cette force. Ses personnages, notamment Dob, sont devenus des totems contemporains, à la fois ludiques et inquiétants, mignons et chaotiques. L'impact mondial de Murakami et l'art du skate en tant qu'archive culturelle Takashi Murakami, né au Japon en 1962, continue de façonner le paysage international du street art et du graffiti en combinant savoir-faire traditionnel et production de masse. Le set de cartes ComplexCon x Dobtopus Octopus est l'aboutissement de son engagement de toujours envers une narration visuelle à plusieurs niveaux. À la fois objet de collection, spectacle pop et miroir philosophique, il a rejoint, depuis sa sortie en 2017, une collection d'objets témoignant de la manière dont les artistes questionnent et transforment la signification des matériaux, des personnages et des valeurs culturelles. Ce set ne se contente pas d'afficher une image : il incarne la fusion, propre à Murakami, d'animation, d'angoisse et de spiritualité sur une surface autrefois dédiée à la rébellion et au divertissement. Le Dobtopus nage au milieu des flammes de l'attention et du bruit, réaffirmant la puissance de l'image immobile. Murakami nous rappelle que même les objets les plus commerciaux peuvent devenir sacrés, imprégnés de couleurs, d'humour et d'un chaos savamment orchestré qui ne cesse d'observer.

    $1,500.00

  • Dalek Doctor Who Silkscreen Print by Andrew Ghrist

    Andrew Ghrist Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist

    Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée à 40 exemplaires, signée et numérotée au dos (2013). Sérigraphie de 45,7 x 61 cm représentant un Dalek extraterrestre de Doctor Who, dans le décor de ruines et de destructions d'une ville. Tirage commémoratif du 50e anniversaire de la série Doctor Who. Sérigraphie Dalek Doctor Who par Andrew Ghrist La sérigraphie « Dalek Doctor Who » d'Andrew Ghrist est un exemple saisissant de la fusion entre le pop art urbain, le graffiti et la science-fiction, donnant naissance à un récit visuellement captivant. Réalisée à la main en 2013 et tirée à 40 exemplaires, cette sérigraphie offre une représentation saisissante d'un Dalek au milieu de la destruction et de la décrépitude. La précision du trait, l'utilisation audacieuse des couleurs et la richesse des textures font de cette œuvre un mélange exceptionnel de culture pop et d'esthétique urbaine. La technique de la sérigraphie accentue la dimension tactile de l'estampe, renforçant l'énergie brute et le chaos de ce paysage dévasté. Les éléments artistiques de la sérigraphie L'approche d'Andrew Ghrist pour cette œuvre témoigne d'une grande maîtrise technique. La précision du trait et la minutie des ombrages confèrent profondeur et réalisme à la composition. Le Dalek, redoutable machine extraterrestre de Doctor Who, est au cœur de l'œuvre. Apparaissant endommagé, il dégage néanmoins une présence menaçante. Enveloppée d'une énergie dorée tourbillonnante, la créature mécanique semble prise entre destruction et renaissance, métaphore visuelle de sa nature implacable. Les structures de bois brisées et les débris qui l'entourent amplifient le sentiment de dévastation, ajoutant une dimension narrative évoquant le conflit et la résistance. La composition présente des contrastes dynamiques entre les tons sourds et désaturés de l'arrière-plan et les éléments métalliques saisissants du Dalek. L'énergie dorée et chaude qui tourbillonne autour de la machine intensifie encore l'effet dramatique, guidant le regard du spectateur à travers ce décor chaotique. La typographie du mot « Dalek » s'intègre parfaitement à la composition, apparaissant comme une plaque signalétique brisée qui renforce le thème de la destruction. Le placement calculé des textures, des détails mécaniques et des éléments usés s'inscrit dans les techniques souvent utilisées dans le pop art urbain et le graffiti, donnant à cette œuvre l'aspect d'une fresque urbaine transposée sur du papier d'art. L'influence de la science-fiction sur le street art, le pop art et le graffiti Les thèmes de la science-fiction inspirent depuis longtemps le street art et le graffiti, permettant aux artistes de réinterpréter des images iconiques à travers le prisme urbain. Le Dalek, symbole de la culture populaire, représente la peur, la domination et une soif de conquête inextinguible. En plaçant cet être mécanique dans un environnement délabré, presque post-apocalyptique, Andrew Ghrist le transforme en symbole de destruction et de résilience. Cette technique narrative visuelle s'inscrit dans la tradition du graffiti et du street art, où les fresques murales de grande envergure dépeignent souvent des récits dystopiques ou futuristes qui critiquent les problèmes de société. Le paysage en ruine de l'œuvre reflète des thèmes plus larges, fréquemment explorés dans le street art et le graffiti, tels que la rébellion, la dégradation et le passage du temps. L'intégration d'éléments de science-fiction ajoute une dimension d'évasion, mêlant fantaisie et réalité pour créer une expérience visuelle immersive. À l'instar des graffeurs qui se réapproprient l'espace urbain, cette estampe reprend un personnage de science-fiction familier et le reconstruit dans un contexte nouveau et plus sombre. L'utilisation de la sérigraphie artisanale renforce encore l'authenticité de la pièce, lui conférant un aspect tactile et brut qui rappelle les techniques traditionnelles du graffiti. L'importance de l'œuvre d'art en édition limitée Cette estampe en édition limitée, signée et numérotée au dos par Andrew Ghrist, revêt une grande valeur pour les collectionneurs de culture pop et d'art urbain (graffiti, etc.). Son format 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) garantit une netteté et une force visuelle exceptionnelles, même exposée. Tirée à seulement 40 exemplaires, cette estampe est une œuvre rare et recherchée, à la croisée de la science-fiction et de l'art urbain contemporain. La fusion des thèmes dystopiques de Doctor Who et de l'intensité visuelle du graffiti confère à cette œuvre une dimension qui dépasse le simple hommage à la culture pop. Elle représente le point de rencontre entre narration, art urbain et technique d'estampe traditionnelle, capturant l'énergie de la destruction urbaine d'une manière qui transcende son sujet. Le travail minutieux d'Andrew Ghrist sur la composition, les ombres et les textures superposées donne vie à cette vision, faisant de la sérigraphie Dalek Doctor Who une œuvre d'art captivante qui transcende ses inspirations.

    $218.00

  • Two Coming In PP Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Two Coming In Archival Print par Scott Listfield

    Achetez Two Coming In Artwork Giclee Limited Edition sur papier Fine Art par l'artiste de graffiti Pop Culture Scott Listfield .

    $590.00

  • Prey Archival Print by Hueman

    Hueman Impression d'archives de proie par Hueman

    Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée « Prey » sur papier beaux-arts 310 g/m² par Hueman, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Hueman a grandi en Californie du Nord, où elle dessinait et peignait. Diplômée en design et arts médiatiques de l'UCLA en 2008, elle s'inspire souvent de la condition humaine pour créer des œuvres libres mêlant abstraction et figuration, beauté et grotesque. Elle cherche à insuffler un mouvement et une dimension éthérés à des surfaces planes et bidimensionnelles.

    $217.00

  • Stargate AP Silkscreen Print by Todd Slater

    Todd Slater Sérigraphie Stargate AP par Todd Slater

    Stargate - Sérigraphie artisanale en édition limitée à 8 couleurs, encre métallique, sur papier beaux-arts, par Todd Slater. Artiste de street art rare et célèbre du pop art. 24 x 36 pouces /// 8 écrans (4 encres métalliques et une couche de carte du ciel en vernis noir) /// édition signée et numérotée de 165 exemplaires (édition AP de 75 exemplaires) « Le personnage de Râ, la divinité solaire égyptienne, est celui qui m'a le plus marqué toutes ces années. Je voulais donner au colonel Jack O'Neil et au docteur Daniel Jackson un aperçu de ce qui les attendait de l'autre côté du vortex. Leurs visions du voyage diffèrent. Le docteur Jackson est empli d'un émerveillement enfantin face à un spectacle magnifique et impressionnant, tandis que le colonel O'Neil porte une bombe atomique capable de provoquer des cataclysmes. On apprend plus tard dans le film que Râ est une forme de vie extraterrestre qui a pris possession du corps d'un jeune garçon. Je souhaitais aborder cet aspect et ajouter une certaine tension à l'image en montrant ses yeux bleus brillants. L'impression est en huit couleurs et utilise quatre nuances d'encres métallisées or et cuivre. On y trouve également une carte du ciel cachée en arrière-plan, imprimée avec un vernis noir brillant. » - Todd Slater

    $236.00

  • Spacemonkey Voodoo Black Art Toy by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Space Monkey - Bleu

    Achetez Space Monkey - Blue Edition limitée Vinyl Art Toy Oeuvre de collection par l'artiste de la culture pop moderne Dalek. 2022 6,5" de haut Le nouveau jouet d'art en vinyle Space Monkey de James 'Dalek' Marshall de 3DRetro fait ses débuts dans une édition bleu clair. La figurine présente le personnage emblématique de Dalek avec un short vert, un couteau tueur et un énorme maillet. La nouvelle figurine présente un profil compact avec des bras, des jambes et des pieds nus courts.

    $255.00

  • Off! You Will Do What We Say- Aqua Drab Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEY Désactivé! Vous ferez ce que nous disons - Sérigraphie Aqua Drab par Shepard Fairey - OBEY

    Off! You Will Do What We Say - Aqua Drab 2-Color Hand-Tiped Limited Edition Silkprint on True White Speckle Tone Paper by Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Estampe signée en édition limitée 2022. 45,7 cm x 61 cm. Tirage limité à 400 exemplaires. 26 mai 2022. Le groupe punk rock OFF!, composé de membres de Black Flag, Circle Jerks, Redd Kross, The Burning Brides et The Black Heart Procession, réalise un film intitulé « Watermelon ». Selon leur chanteur Keith Morris, leur slogan « You will do what we say »… serait un mantra du programme MK Ultra ressuscité de l'ombre. – Shepard Fairey

    $561.00

  • Astronaut Star Archival Print by Ken Kelleher

    Ken Kelleher ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $340.00

  • Love and Rockets Giclee Print by Jason Levesque

    Jason Levesque Love and Rockets Giclee Print par Jason Levesque

    Œuvre d'art « Love and Rockets », impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti pop culture Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12

    $134.00

  • Spacemonkey Grey Hulk Art Toy by Dalek- James Marshall

    Dalek- James Marshall Space Monkey - Bleu

    Achetez Space Monkey - Blue Edition limitée Vinyl Art Toy Oeuvre de collection par l'artiste de la culture pop moderne Dalek. 2022 6,5" de haut Le nouveau jouet d'art en vinyle Space Monkey de James 'Dalek' Marshall de 3DRetro fait ses débuts dans une édition bleu clair. La figurine présente le personnage emblématique de Dalek avec un short vert, un couteau tueur et un énorme maillet. La nouvelle figurine présente un profil compact avec des bras, des jambes et des pieds nus courts.

    $255.00

  • After the Rain Giclee Print by Naoshi

    Naoshi Après la pluie Giclee Print par Naoshi

    Après la pluie, œuvre d'art pop street, tirage giclée en édition limitée sur papier beaux-arts par l'artiste moderne de graffiti urbain Naoshi. 2014. Signé au verso avec un visage dessiné à la main. Édition limitée à 100 exemplaires. 8,25 x 11,75. Inspiré de l'art du sable de Sunae.

    $103.00

  • Aviary Eden Archival Print by Joe Ledbetter

    Joe Ledbetter Estampe d'archives Aviary Eden par Joe Ledbetter

    Estampe d'archive Aviary Eden par Joe Ledbetter, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne pop graffiti street artiste. Estampe signée et numérotée de 2011, édition limitée à 50 exemplaires, format 16 x 20 pouces, impression pigmentaire d'archives. Estampe d'archive Aviary Eden par Joe Ledbetter – Édition limitée d'œuvres d'art pop et graffiti urbain Joe Ledbetter, figure emblématique du Street Pop Art et du graffiti, présente Aviary Eden, une fascinante estampe pigmentaire d'archives qui capture son style caractéristique, fait de créatures oniriques et d'une narration graphique audacieuse. Sortie en 2011 en édition limitée et numérotée à 50 exemplaires, cette œuvre de 40 x 50 cm illustre avec brio la capacité de Ledbetter à fusionner un surréalisme ludique avec des influences urbaines. L'estampe met en scène un ensemble de créatures ailées fantastiques, chacune rendue dans son esthétique caractéristique, aux lignes nettes et inspirée de l'animation. La composition présente une variété d'animaux hybrides, allant de cochons ailés et de licornes squelettiques à des créatures ressemblant à des chauves-souris et des oiseaux mythiques, tous flottant dans un espace céleste parsemé d'étoiles. Le contraste saisissant entre les tons bleu clair monochromes et le fond noir profond crée une expérience visuelle dynamique, plongeant le spectateur dans une volière surréaliste où les lois de la nature sont réinventées. Les formes anguleuses et nettes ainsi que les traits expressifs de style cartoon rendent l'œuvre immédiatement reconnaissable comme étant celle de Ledbetter, fusionnant des éléments de surréalisme pop avec l'audace du style graffiti. L'influence de Joe Ledbetter sur le street art, le pop art et le graffiti Joe Ledbetter a marqué de son empreinte le monde du street art et du graffiti, reconnu pour son talent à fusionner l'esthétique des figurines de collection, de la culture pop et de l'art urbain. Son langage visuel caractéristique se distingue par des contours noirs épais, des expressions exagérées et des compositions méticuleusement structurées, créant un équilibre subtil entre chaos et maîtrise. Son œuvre, souvent empreinte d'humour et de profondeur, met en scène des personnages à l'apparence ludique, mais qui recèlent des histoires complexes. Sa formation en graphisme et en animation nourrit son approche singulière, permettant à son art de s'adapter avec aisance à différents supports, des estampes d'art aux fresques murales monumentales, en passant par les figurines en vinyle de collection. La technique méticuleuse d'impression pigmentaire d'archives employée par Ledbetter garantit que chaque tirage restitue la vivacité et la profondeur de ses illustrations originales, les rendant très recherchées par les collectionneurs. Aviary Eden illustre parfaitement son savoir-faire dans la création de récits visuels à la fois complexes et accessibles, qui trouvent un écho auprès d'un large public. Aviary Eden – Une vision mythique du vol et de l'imagination Aviary Eden est une interprétation imaginative du vol, de la transformation et de la coexistence d'espèces différentes dans un environnement onirique. Chaque créature de l'estampe semble fusionner plusieurs animaux, repoussant les limites du possible tout en embrassant une esthétique fantastique. La composition suggère le mouvement et la fluidité, comme si les créatures étaient engagées dans une danse éternelle parmi les étoiles. Le contraste entre la structure des personnages et l'agencement organique et fluide des éléments confère à l'œuvre une impression de mouvement et de vie. Le thème du vol symbolise souvent la liberté et la transcendance, magnifiées ici par l'interprétation surréaliste des êtres ailés par Ledbetter. Ces créatures hybrides suggèrent un monde où l'évolution est dictée par l'imagination plutôt que par la sélection naturelle, confirmant la capacité de l'artiste à créer des récits visuels qui remettent en question la réalité conventionnelle. Le fond sombre accentue l'éclat éthéré des figures, leur donnant l'apparence d'exister dans un vide immatériel et renforçant ainsi le sentiment d'évasion du quotidien. L'impact d'Aviary Eden sur l'art urbain contemporain Aviary Eden demeure une œuvre majeure de la collection de Joe Ledbetter, incarnant ses thèmes de prédilection : la transformation, la fantaisie et le récit surréaliste. Sa présence dans le domaine du Street Pop Art et du graffiti témoigne de la capacité du genre à donner vie à des idées fantastiques dans un format graphique audacieux. La finesse des détails et la richesse des significations de cette estampe en font une pièce de choix pour les collectionneurs et les amateurs d'art urbain contemporain. La fusion de thèmes animaliers, d'éléments mythiques et d'une composition dynamique dans Aviary Eden s'inscrit dans le mouvement plus large des artistes de rue et pop qui remettent en question les conventions artistiques. La capacité de Ledbetter à créer un univers visuel où des créatures existent au-delà de la réalité permet aux spectateurs d'appréhender l'œuvre d'une manière à la fois familière et extraordinaire. Par sa maîtrise du design, des formes et des contrastes de couleurs, cette estampe atteste du pouvoir durable du Street Pop Art et du graffiti à transformer l'imagination en une expérience tangible.

    $356.00

  • Love Life And Death Archival Print by Nychos

    Nychos « Love Life And Death Archival Print » par Nychos

    Estampe d'art en édition limitée, réalisée à partir de pigments d'archives, sur papier d'art en velours de coton, par l'artiste Nychos, légende du street art pop et du graffiti. 2021 Signé et numéroté Format : 32,5 x 60,9 cm // 12,8 x 24 pouces Tirage d’art par NYCHOS Édition limitée à 111 exemplaires Papier fibre de coton Velvet Fine Art Signé et numéroté à la main

    $375.00

  • Duality Fox Mulder X FIles Silkscreen Print by Jeremy VanCleef

    Jeremy VanCleef Duality Fox Mulder X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef

    Duality Fox Mulder X Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef Tirage à la main sur papier d'art Édition limitée 2013 Signée et numérotée au dos Édition limitée à 25 exemplaires Format de l'œuvre 18x24 Sérigraphie de Fox Mulder X Files. Duality Fox Mulder X-Files Sérigraphie de Jeremy VanCleef « Duality Fox Mulder » est une sérigraphie en édition limitée créée par Jeremy VanCleef en 2013, offrant une interprétation saisissante du personnage emblématique de la série « X-Files ». Tirée à la main, cette sérigraphie de 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) a été produite à seulement 25 exemplaires signés et numérotés, ce qui en fait une pièce rare et très recherchée. L'œuvre capture la complexité psychologique de Fox Mulder grâce à une composition minimaliste et audacieuse, combinée à des textures en demi-teintes à fort contraste et à des touches de vert néon. Cette estampe reflète la fusion caractéristique de VanCleef entre le street art, le pop art et le graffiti, où les thèmes de la culture populaire sont réinterprétés à travers un prisme urbain et contemporain. Concept et symbolisme visuel La composition de Duality Fox Mulder explore les thèmes de la vérité, de la paranoïa et de la perception, essentiels à l'intrigue de X-Files. Le portrait de Mulder est partiellement fragmenté : des parties de son visage sont manquantes, remplacées par un espace négatif saisissant. Cette déconstruction renforce le conflit intérieur du personnage entre croyance et scepticisme, réalité et illusion. Les yeux vides ajoutent une touche fantomatique, suggérant que sa quête incessante de réponses l'a à la fois éclairé et consumé par l'obsession. La typographie environnante comprend des phrases telles que « Ne faites confiance à personne » et « La vérité est ailleurs », emblématiques de la série, renforçant le mystère et l'intrigue. La texture granuleuse et vieillie du fond imite des photocopies de dossiers conspirationnistes, accentuant l'idée de secret et de dissimulation gouvernementale. La palette de couleurs restreinte, dominée par le vert et le noir, fait directement référence à la lueur étrange souvent associée aux thèmes extraterrestres en science-fiction, conférant à l'œuvre un aspect à la fois vintage et futuriste. Influence du street art, du pop art et du graffiti L'œuvre de Jeremy VanCleef puise souvent son inspiration dans l'esthétique du street art et du graffiti, et cette estampe ne fait pas exception. L'utilisation de la technique d'impression en demi-teintes, des portraits inspirés du pochoir et des éléments textuels à l'aspect vieilli rappelle les affiches collées que l'on trouve dans les milieux urbains. Les touches de vert fluo confèrent à l'œuvre une dimension cyberpunk et underground, renforçant l'esprit DIY de la culture street art. La superposition de textes et d'images, ainsi que l'utilisation calculée de l'espace négatif, permettent une interaction entre une conception structurée et une expression brute et spontanée. Cette technique reflète la manière dont les graffeurs utilisent les murs comme toiles, superposant différents éléments visuels pour créer un récit évolutif. Les imperfections délibérées de l'application de l'encre rattachent davantage l'œuvre aux procédés artisanaux et analogiques qui caractérisent le mouvement de la sérigraphie dans le street art. Collectibilité et impact culturel Avec seulement 25 exemplaires existants, « Duality Fox Mulder » est une pièce de collection exclusive dans l'univers du street art et du graffiti. La capacité de Jeremy VanCleef à réinterpréter les figures de la culture populaire à travers une approche subversive et inspirée du street art fait de cette estampe un objet très recherché par les collectionneurs d'estampes contemporaines et d'objets de science-fiction. « X-Files » demeure une référence culturelle, ses thèmes – secret d'État, vie extraterrestre et quête de vérité – restant d'actualité. Cette estampe capture cette pertinence, utilisant les techniques du street art pour élever le personnage de Mulder au rang d'icône visuelle. Le savoir-faire artisanal de la sérigraphie garantit à chaque exemplaire un caractère unique, renforçant son statut de pièce majeure à la croisée de l'art urbain et de la mythologie télévisuelle culte.

    $243.00

  • Bird Bath Blotter Paper Archival Print by Morgan McPeak

    Morgan McPeak Bird Bath Blotter Paper Archival Print par Morgan McPeak

    Papier buvard Bird Bath, édition limitée, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé par Morgan McPeak, œuvre d'art pop culture LSD. Tirage d'art signé et numéroté 2021 avec certificat d'authenticité, impression pigmentaire d'archives sur papier buvard perforé. Dimensions : 7,5 x 7,5 pouces. Sortie : 19 avril 2021. Les éditions limitées sur papier buvard sont perforées à la main par Zane Kesey. Dead On par Herbie Greene : Grateful Dead, Haight-Ashbury et le cœur psychédélique du street art et du graffiti « Dead On » est une estampe pigmentaire d'archives de 19 x 19 cm sur papier buvard perforé, signée et numérotée, réalisée par Herbie Greene et publiée le 19 avril 2021. Chaque exemplaire est accompagné d'un certificat d'authenticité et a été perforé à la main par Zane Kesey, renforçant ainsi le lien historique avec l'art du buvard de LSD. Cette composition saisissante, à la fois nostalgique et provocatrice, présente une image en noir et blanc du Grateful Dead à l'angle mythique des rues Haight et Ashbury à San Francisco. Greene utilise la couleur avec parcimonie mais de manière stratégique : des flammes jaillissent d'une voiture ancienne, le logo rouge, blanc et bleu de « Steal Your Face » s'affiche sur le trottoir, et le texte « DEAD FIFTY YEARS » brille en rouge et or dans le coin supérieur droit. Il en résulte une collision d'époques, d'attitudes et d'iconographies qui incarne l'esprit rebelle du Street Pop Art et du graffiti. Né aux États-Unis, Herbie Greene s'est fait connaître en documentant l'explosion psychédélique des années 1960, notamment comme photographe officieux du Grateful Dead. Dans « Dead On », il transforme un moment historique en un monument symbolique de l'énergie de la contre-culture. L'attitude désinvolte du groupe, au cœur de la révolution hippie de San Francisco, semble intemporelle et vivante, une force décuplée par le format buvard. Le LSD et le Grateful Dead partagent depuis longtemps un héritage intimement lié, et l'impression de cette image sur papier perforé fait de ce tirage un témoignage de transformation à la fois visuelle et chimique. L'utilisation sélective de la couleur sur fond de gris confère à l'œuvre une immédiateté brute qui fait écho à la force émotionnelle des collages, des tags au pochoir et des affiches de concerts artisanales. Documenter la contre-culture à travers les médias psychédéliques Le carrefour de Haight et Ashbury n'est pas qu'un simple lieu dans cette estampe : c'est le symbole d'un soulèvement social et artistique qui a marqué une époque. En immortalisant les Grateful Dead à cet endroit, Herbie Greene documente bien plus qu'un groupe de musique. Il préserve une période où l'art, la musique et la conscience se redéfinissaient par l'expérimentation et la résistance collectives. Les voitures anciennes, les immeubles résidentiels et les devantures de magasins, laissés intacts en niveaux de gris, renforcent la réalité photographique de l'instant, tandis que les touches de couleur, évoquant des graffitis, font ressortir l'esprit de contestation, le psychédélisme et l'ardeur spirituelle. L'utilisation de buvard ajoute une dimension symbolique plus profonde. Ce choix de matériau n'est pas dû à un hasard. Il s'agit d'un clin d'œil délibéré au rôle joué par l'art visuel dans l'amplification ou la réflexion des expériences sous LSD durant les années 1960 et au-delà. La perforation de l'estampe par Zane Kesey inscrit cette histoire dans la continuité. Son lien avec les Merry Pranksters originaux et sa préservation des traditions de l'impression psychédélique garantissent que chaque feuille contient plus que de l'encre : elle porte l'énergie d'une lignée culturelle qui n'a jamais cessé de remettre en question le statu quo. Résistance visuelle et esthétique du pop art urbain Dead On brouille la frontière entre documentation et confrontation. L'ajout de feu – jaillissant littéralement de l'arrière-plan – transforme un paisible portrait de rue en un spectacle surréaliste. Le message visuel s'inscrit pleinement dans les principes du Street Pop Art et du graffiti, où les espaces publics sont métamorphosés par la couleur, le message et la distorsion. Les visages stoïques des Dead contrastent avec l'intensité du feu et la typographie pop audacieuse, créant une tension entre une défiance calme et une révolution ardente. Cette technique, qui mêle réalisme photographique et ajouts stylisés, rappelle la manière dont les artistes de rue utilisent des collages ou des superpositions peintes sur des photographies ou des estampes dans l'espace urbain. Elle évoque un monde où la mémoire est constamment façonnée par l'expérience, où les moments sacrés peuvent être revisités et recontextualisés par l'art. En ajoutant une fresque psychédélique au sol et des flammes menaçantes, Greene ne se contente pas de célébrer le passé ; il le réinvente pour le présent. Le message devient un message de persévérance, de renouveau culturel et de vérité brute. Herbie Greene et la mémoire imprimée du son et de la vision La contribution d'Herbie Greene à la culture visuelle américaine embrasse la musique, la photographie et l'art psychédélique. Avec Dead On, il présente bien plus qu'un simple groupe ou un lieu : un monument vivant à un mouvement dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Le lien entre les Grateful Dead et l'art visuel a toujours été au cœur de leur légende – des pochettes d'albums aux affiches – et l'œuvre de Greene amplifie cette histoire par une surface tactile qui évoque une époque où l'expérience visuelle était indissociable de l'expérience sensorielle. Dead On est plus qu'une photographie. C'est une mémoire construite, matérialisée sur un matériau qui, jadis, a bouleversé les consciences et inspiré des révolutions. Elle puise ses racines dans le Street Pop Art et le graffiti, où le langage visuel est brut, urgent, conçu pour la pérennité comme pour l'éphémère. Avec cette œuvre, Herbie Greene crée un espace où la nostalgie est active et où l'histoire reste imprégnée de la flamme de la rébellion psychédélique.

    $352.00

  • Label 907 Vol III Sunset Silkscreen Print by UFO907

    UFO907 Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907

    Label 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 Tirage à la main sur papier d'art français blanc pur 140 lb. Édition limitée. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Œuvre de 18 x 24 pouces, impression sérigraphique en 5 couleurs. Étiquette 907 Vol III Sunset Sérigraphie par UFO907 L'estampe sérigraphique « Label 907 Vol III Sunset » de UFO907 capture l'énergie et la rébellion ludique qui ont fait de cet artiste de graffiti underground une figure culte du Street Pop Art et du graffiti. Sortie en 2019 en édition limitée, signée et numérotée, à seulement 50 exemplaires, cette œuvre de 45,7 x 61 cm est une sérigraphie cinq couleurs à dégradé de couleurs, tirée à la main sur un papier d'art français blanc pur de 300 g/m². L'œuvre reflète l'esprit à la fois brut et fantaisiste des personnages emblématiques de UFO907, notamment le céphalopode extraterrestre aux yeux écarquillés, bombe de peinture à la main, peint sur un fond d'autocollant de courrier prioritaire du service postal américain. Ce jeu visuel sur l'identité et le tag est non seulement humoristique, mais aussi profondément ancré dans la longue tradition du graffiti consistant à recouvrir les étiquettes postales de graffitis. Des personnages cosmiques avec une voix de rue Dans Label 907 Vol III Sunset, UFO907 présente l'une de ses figures tentaculaires emblématiques, vêtue d'un sweat à capuche et d'une casquette des Yankees de New York, tenant une bombe de peinture classique en plein geste. Ses yeux surdimensionnés et ses membres arrondis lui confèrent une apparence innocente, mais sa posture et l'acte de peindre suggèrent une intention et une forme de défi. Le fond dégradé arbore des teintes crépusculaires – roses, oranges et jaunes – obtenues grâce à une technique de dégradé subtile qui imite l'effet de la pulvérisation d'un véritable graffiti. Associée à des lignes noires audacieuses et à des détails en aérosol vert fluorescent, cette estampe vibre d'une énergie à la fois nostalgique et nouvelle. Elle transpose directement le graffiti mural sur papier, préservant ainsi l'esprit du mouvement à travers le support imprimé. Le langage matériel du graffiti et son attrait pour les collectionneurs L'utilisation des étiquettes USPS Priority Mail comme points d'ancrage visuels n'est pas fortuite. Les graffeurs utilisent depuis longtemps ces étiquettes gratuites comme de mini-toiles pour recouvrir boîtes aux lettres, poteaux et cabines téléphoniques. La décision d'UFO907 de formaliser cette pratique dans une sérigraphie relie le passé underground à un présent accessible aux collectionneurs, sans rien perdre de son authenticité. L'expression et la posture de son personnage ajoutent une dimension narrative, mêlant espièglerie urbaine et sensibilité pop. La sérigraphie confirme toute sa valeur dans l'univers du street art et du graffiti, où la texture, la superposition des impressions et la technique de production deviennent partie intégrante du message. Signée et numérotée par l'artiste, chaque exemplaire est non seulement une estampe, mais aussi un témoignage précieux de son œuvre en constante évolution. Le rôle d'UFO907 dans le street art et le graffiti Reconnu pour sa présence insaisissable et ses personnages interstellaires, UFO907 est une figure incontournable de l'art alternatif à New York et au-delà. Son œuvre mêle souvent innocence et résistance, mettant en scène des personnages semblant tout droit sortis d'un dessin animé, mais agissant avec une urgence bien réelle. Contrairement aux artistes qui investissent pleinement le monde des beaux-arts, UFO907 reste fidèle aux murs, aux wagons de marchandises et aux objets trouvés. Des estampes comme « Label 907 Vol III Sunset » offrent aux collectionneurs une porte d'entrée vers son univers sans en altérer la dimension subversive. Chaque détail de cette œuvre, de la figure extraterrestre à la bombe de peinture marquée, témoigne de son amour pour l'absurdité, le danger et la spontanéité colorée du graffiti. Bien plus qu'une simple estampe, c'est un hommage à la vision persistante d'UFO907 et à sa place dans le langage en constante évolution du street art et du graffiti.

    $425.00

  • Alien Crossing Giclee Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Alien Crossing Giclee Print par Scott Listfield

    Œuvre d'art Alien Crossing, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti pop culture Scott Listfield .

    $360.00

  • Vader Giclee Print by Adam Lister

    Adam Lister GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $288.00

  • ComplexCon x Mutated Skateboard Deck Set by Takashi Murakami TM/KK

    Takashi Murakami TM/KK Ensemble de planches de skateboard ComplexCon x Mutated par Takashi Murakami TM/KK

    ComplexCon x Mutated Deck Set Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist Takashi Murakami TM/KK. Ensemble de 3 planches de skateboard artistiques imprimées en édition limitée 2019 ComplexCon x Mutated Deck Set par Takashi Murakami : Mutation chromatique dans l’art urbain pop et graffiti Le triptyque ComplexCon x Mutated Deck Set de Takashi Murakami, sorti en 2019, est une édition limitée d'une estampe pigmentaire d'art de haute qualité, transférée sur un ensemble de trois planches de skateboard en bois naturel de 20 x 79 cm. Produit sous le label TM/KK de Murakami et présenté pour la première fois lors du phénomène culturel ComplexCon, ce triptyque illustre la maîtrise de l'artiste en matière d'imagerie pop hyper-saturée, de symbolisme et de design de personnages mutants. La composition met en scène une créature chaotique et joyeusement monstrueuse, entourée d'yeux, de flore psychédélique et de fleurs souriantes, offrant une explosion visuelle qui fusionne le surréalisme pop japonais avec l'énergie brute du Street Pop Art et du graffiti. Les planches forment une seule et même image lorsqu'elles sont exposées ensemble, centrée sur une grande figure mutante ressemblant à un ours, avec des dents acérées en barres de couleur, des yeux en spirale et des membres griffus qui s'étendent sur toute la partie inférieure. Les fleurs souriantes et les champignons multicolores, signature de Murakami, ainsi que des personnages latéraux amorphes, peuplent l'image. Chaque personnage est rendu par des contours épais aux dégradés néon et aux détails surréalistes, provoquant une saturation sensorielle évoquant un psychédélisme animé. L'image est à la fois fantaisiste, agressive et obsédante. Le langage visuel de Murakami n'est ici ni doux ni mignon ; il est sauvage, carnavalesque et délibérément déstabilisant. Les figures vibrent des contradictions émotionnelles qui animent les mondes mutants de Murakami. Les contributions de Takashi Murakami à ComplexCon et le skateboard comme toile ComplexCon s'est imposé comme une plateforme culturelle mondiale célébrant la fusion de l'art, de la mode, du design et de l'identité urbaine. La présence de Murakami à l'édition 2019 a été marquée par la sortie de ce set de planches de skate, offrant aux participants une pièce de collection en édition limitée, véritable œuvre d'art digne d'un musée. Les planches de skate, souvent utilisées par les artistes du mouvement Street Pop Art et Graffiti, offrent un support dynamique et riche de sens culturel. Leur rôle historique de supports pour les sous-cultures s'inscrit dans la volonté de Murakami de rendre l'art à la fois démocratique et immersif. En choisissant ce médium, Murakami poursuit sa démarche visant à remettre en question les frontières entre biens de consommation et beaux-arts. Le set de planches Mutated, bien qu'imprimé et destiné à la collection, conserve son statut d'objet urbain par excellence : symbole de mouvement, de rébellion juvénile et de narration visuelle. Ce format permet à son œuvre de s'épanouir non seulement sur les murs des galeries, mais aussi dans les mains et les foyers de celles et ceux qui perçoivent la culture comme fluide et plurielle. L'impression haute définition sur bois naturel offre une fidélité éclatante tout en préservant l'authenticité du matériau. Mutation symbolique et saturation émotionnelle dans le langage visuel contemporain L'utilisation par Murakami de personnages mutants dans cette œuvre reflète sa fascination pour la transformation postmoderne et la surcharge émotionnelle. La figure principale est un amalgame d'innocence et de chaos, entourée de formes fongiques et de fleurs anthropomorphes. Ces personnages reflètent des sentiments de surstimulation, d'addiction numérique et de fragmentation de la culture populaire. La superposition chaotique d'éléments reflète l'éthique du graffiti : occuper la surface, dominer l'espace, laisser une trace indélébile. L'œuvre s'inscrit pleinement dans la tradition du street art et du graffiti en instrumentalisant la mignonnerie, la transformant en une force primitive. Les fleurs ne sont pas douces ; elles observent. Les couleurs n'apaisent pas ; elles crient. Cette tension émotionnelle devient une forme de résistance culturelle, une affirmation que l'art peut être à la fois éblouissant et dérangeant. L'utilisation de la mutation comme thème récurrent chez Murakami inscrit son œuvre dans un dialogue direct avec l'obsession du street art pour la métamorphose, le jeu identitaire et la distorsion. La synthèse culturelle de Murakami et l'évolution du surréalisme pop urbain Takashi Murakami, né au Japon en 1962, continue d'influencer la culture visuelle mondiale grâce à ses projets multidisciplinaires qui unifient production commerciale et profondeur philosophique. Le jeu de cartes ComplexCon x Mutated en est un exemple frappant : il présente non seulement une composition foisonnante de couleurs et de chaos, mais aussi un artefact conceptuel qui témoigne de la capacité de l'art à muter, à l'instar de son sujet. Son œuvre fait dialoguer le folklore japonais, les traumatismes de l'après-guerre, les médias contemporains et l'esthétique urbaine à travers des personnages à l'apparence ludique mais d'une grande complexité. Ce jeu de cartes sert à la fois d'archive et d'outil d'activation, transformant des matériaux de la rue en visions à collectionner, unissant la clarté des beaux-arts à la puissance émotionnelle de la rue. Les formes mutantes de Murakami ne sont pas des déviations, mais des évolutions. Elles représentent la direction que prennent le Street Pop Art et le Graffiti : des expressions superposées, ludiques et pourtant d'une honnêteté brutale, reflétant le surréalisme et la saturation de notre culture actuelle.

    $1,500.00

  • Space, The Final Frontier Silkscreen Print by DKNG

    DKNG Space, The Final Frontier Sérigraphie par DKNG

    L'espace, l'ultime frontière - Édition limitée ICON Series - Sérigraphie artisanale 4 couleurs sur papier beaux-arts par DKNG, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Référence au vaisseau spatial Enterprise de Star Trek : Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.

    $159.00

  • Sale -15% Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 Silkscreen Print by Invader

    Invader Sérigraphie camouflage rose et jaune taille M-2C-M1 par Invader

    Sérigraphie camouflage rose et jaune moyen M-2C-M1 par Invader, tirée à la main sur papier d'art en coton satiné Somerset, édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2024. Sérigraphie de l'œuvre « Space Invaders » stylisée en rose et jaune, format 28,35 x 24,02 pouces (72 x 61 cm). NVDR3-6 Sérigraphie Invader's Camo Rose et Jaune Taille Moyenne M-2C-M1 La sérigraphie Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 d'Invader est un exemple audacieux de street art pop et de graffiti, fusionnant nostalgie numérique et esthétique contemporaine. Sortie en 2024 en édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, cette œuvre puise son inspiration dans la fascination de longue date de l'artiste français pour le rétrogaming, le pixel art et les installations artistiques alternatives. Imprimée sur papier d'art Somerset Satin Cotton de qualité supérieure selon la technique artisanale de la sérigraphie, cette édition mesure 72 x 61 cm, offrant aux collectionneurs une composition vibrante et stylisée. Le pouvoir visuel de la couleur et de la pixellisation Réalisée dans un contraste saisissant de rose fluo et de jaune acide, la sérigraphie M-2C-M1 condense l'iconographie du projet mondial Space Invaders d'Invader en une tapisserie numérique camouflée. Au premier abord, la composition peut sembler un assemblage désordonné de blocs de pixels, mais un examen plus attentif révèle les formes caractéristiques d'un extraterrestre 8 bits enfouies dans le chaos. Les couleurs sont délibérément choisies pour créer une dissonance visuelle, instaurant une expérience optique pulsante qui évoque à la fois les motifs de camouflage et l'esthétique des bugs d'affichage. Cette dualité s'inscrit dans le propos récurrent d'Invader sur la visibilité, la surveillance et l'anonymat – thèmes centraux de ses interventions artistiques urbaines. Superposition conceptuelle et fondements du street art Pionnier des interventions urbaines à l'échelle mondiale, Invader – né en France sous le nom de Franck Slama – a disséminé des milliers de mosaïques, les « Space Invaders », dans les villes du monde entier depuis les années 1990. Si ces œuvres sont souvent exposées au niveau de la rue et donc sujettes aux intempéries ou à leur retrait, des estampes comme « Camo Pink & Yellow Medium M-2C-M1 » garantissent leur pérennité et leur conservation digne d'un musée. La sérigraphie préserve l'esprit DIY (Do It Yourself) de la pratique artistique originelle de l'artiste. La géométrie de cette pièce évoque son approche analogique de la mosaïque, tout en soulignant la répétition systématique et le codage qui caractérisent une grande partie de sa production, à la croisée du numérique et du physique. Le titre de l'œuvre, « M-2C-M1 », qui rappelle un système de codage, fait allusion à son système de classification pour organiser et archiver ses installations internationales, ajoutant une dimension archivistique à l'expérience esthétique. Positionnement au sein de l'art urbain pop et graffiti L'œuvre d'Invader, dont cette estampe, occupe une place incontournable dans l'évolution du street art et du graffiti. Il fusionne la dimension éphémère et subversive du graffiti avec la précision pixel-perfect du design numérique. Contrairement au graffiti traditionnel, ancré dans les lettres et les tags, Invader intègre la culture du jeu vidéo et la critique technologique au récit urbain. En abstrait son extraterrestre à travers des formes de camouflage et de glitch, il brouille les frontières entre résistance et assimilation – une métaphore esthétique de la manière dont l'art subversif peut à la fois infiltrer et s'adapter aux espaces institutionnels. Le résultat n'est pas seulement une sérigraphie de collection, mais une réflexion dynamique sur la culture visuelle moderne, la surveillance et le rôle du jeu dans l'espace public. Cette édition offre non seulement un aperçu de l'évolution constante d'Invader en tant qu'artiste contemporain, mais aussi une occasion rare pour les collectionneurs d'acquérir une œuvre qui traduit l'énergie du street art en un objet raffiné et tactile.

    $5,700.00 $4,845.00

  • Holiday Thailand Black Art Toy by Kaws- Brian Donnelly

    Kaws- Brian Donnelly Jouet d'art noir Holiday Thailand par Kaws - Brian Donnelly

    Vacances en Thaïlande Black Art Toy de Kaws - Sculpture en vinyle en édition limitée de Brian Donnelly, œuvre d'art de collection d'un artiste pop street. Œuvre d'art en édition limitée épuisée de 2025, format 7x11, neuve dans sa boîte, estampillée/imprimée, représentant Kaws Companion, la mère/le père/l'ami et l'enfant tenant une lune fluorescente phosphorescente GID assis sur une Terre lumineuse, par l'artiste Kaws - Brian Donnelly. Holiday Thailand Black Art Toy par KAWS – Brian Donnelly La figurine Holiday Thailand Black Art Toy de Brian Donnelly, alias KAWS, est une édition limitée en vinyle de 2025. Elle plonge l'artiste au cœur du street art pop et du graffiti, insufflant une dimension narrative et émotionnelle. Mesurant 18 x 28 cm, la sculpture met en scène l'emblématique personnage KAWS Companion dans une pose protectrice : assis sur un globe bleu et vert éclatant, il berce tendrement une petite figurine d'enfant. Ensemble, ils tiennent une lune fluorescente phosphorescente, dont la surface texturée évoque le paysage lunaire. Sortie en quantité limitée et désormais épuisée, cette édition neuve, dans sa boîte d'origine, est estampillée et imprimée sur le dessous pour garantir son authenticité. L'édition noire est la plus saisissante visuellement de la série Thailand Holiday, accentuant les contrastes de silhouettes, de lumière et d'ombres pour une intensité émotionnelle maximale. Design monochrome avec thèmes universels Entièrement réalisée en vinyle noir mat, cette version élimine toute distraction colorée des figures, laissant la Terre et la lune scintillante occuper le devant de la scène. L'absence de couleur accentue la dimension émotionnelle de l'œuvre, attirant l'attention sur la posture, le geste et la douce intimité entre l'adulte et l'enfant. Ce choix amplifie la portée symbolique de la sculpture, lui permettant d'évoquer la responsabilité globale, la sollicitude parentale et la réflexion sur l'environnement. Le noir confère aux figures une présence quasi fantomatique, tandis que le monde lumineux à leurs pieds demeure vivant et vibrant. L'astre lumineux ajoute une douceur surnaturelle, invitant le spectateur à méditer sur les thèmes de la guidance, de la protection et de l'espoir partagé. Le langage sculptural de KAWS dans l'art urbain pop et le graffiti Né aux États-Unis, Brian Donnelly a fait ses armes dans les rues de Jersey City, où ses premiers graffitis détournaient les publicités publiques à l'aide de caricatures satiriques. Sa figure emblématique, le Companion, est devenue une icône moderne du Street Pop Art et du graffiti, incarnant les thèmes de l'aliénation, de l'empathie et de la mémoire. Avec la série Holiday Thailand, Donnelly a introduit une dimension plus douce et méditative dans l'identité du Companion. L'édition Holiday Black pousse cette idée encore plus loin : son ton sombre et son socle en forme de globe terrestre soulignent l'idée du Companion comme gardien d'un monde fragile. Les yeux en forme de X et les gants caricaturaux caractéristiques sont toujours présents, mais au lieu du sarcasme, ils semblent désormais exprimer le calme et la réflexion. Un chef-d'œuvre de collection dans le minimalisme émotionnel Comme toutes les éditions KAWS Holiday, cette sculpture a été très recherchée dès sa sortie et s'est rapidement vendue comme des petits pains. La version noire est particulièrement prisée pour sa rareté esthétique et sa capacité à suggérer la profondeur par la sobriété. L'utilisation minimaliste de la couleur sublime l'interaction de la sculpture avec la lumière, notamment lorsque la lune se met à briller dans l'obscurité. L'œuvre se métamorphose de façon saisissante entre le jour et la nuit, la douce lueur lunaire apportant une chaleur réconfortante aux silhouettes ombragées. Cette transformation cinétique en fait bien plus qu'un simple objet visuel : une véritable expérience émotionnelle. Pour les collectionneurs et les amateurs de street art et de graffiti, la sculpture Holiday Thailand Black Art Toy est plus qu'une simple figurine : c'est un instant suspendu dans le temps, un équilibre subtil entre silence, recueillement et symbolisme cosmique, à travers le langage visuel si caractéristique de Brian Donnelly.

    $1,500.00

  • Asstronaut 333 HPM Hand-Embellished Giclee Print by Marwan Shahin

    Marwan Shahin Astronaut 333 HPM Impression Giclée Embellie à la Main par Marwan Shahin

    Asstronaut 333 Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier Photographique Rag par l'artiste de graffiti de la culture pop Marwan Shahin. « Asstronaut 333 » transcende une autre dimension. Ce troisième opus de la série Asstronaut est une édition très limitée à 33 exemplaires. Chaque Asstronaut est accompagné d'un casque holographique. Peint et orné à la main par l'artiste, chaque tirage est unique. « Asstronaut 333 », 2021, 50,8 x 63,5 cm, acrylique, glacis, giclée sur papier à gravure, orné à la main, signé, numéroté et estampillé. Légères pliures au centre de l'image, n'affectent pas l'image une fois encadrée.

    $352.00

  • X1 Silkscreen Print by DKNG

    DKNG X1 Sérigraphie par DKNG

    X1 Édition Limitée Série ICON Impression Sérigraphique Manipulée à la Main en 4 Couleurs sur Papier Beaux-Arts par DKNG Artiste de Rue Graffiti Art Pop Moderne. Le vaisseau spatial X1 de Dark Vador, tiré du film de science-fiction Star Wars. Chaque film en possède une. Un accessoire, un décor ou un lieu emblématique. Quelque chose qui, en une seule image, peut représenter tout le film. L'équipe de designers Dan Kuhlken et Nathan Goldman, alias DKNG, nomme ces images « Icônes », et elles sont au cœur de leur toute première exposition personnelle à la Gallery 1988 West de Los Angeles. Intitulée simplement ICON, l'exposition présente 50 œuvres mettant en scène des lieux et des objets iconiques issus de vos films et séries préférés de tous les temps. Chaque œuvre, de petit format (30 cm de côté), représente un élément qui résume un film entier. Et bien sûr, chacune est réalisée dans le style distinctif de DKNG : lumineux, géométrique et pourtant riche en détails.

    $159.00

  • Yoshinoya PP Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Tirage d'archives Yoshinoya PP par Scott Listfield

    Yoshinoya PP Épreuve d'impression pigmentaire d'archives, édition limitée , impression pigmentaire d'archives sur papier d'art Moab 290 g/m² par l'artiste pop Scott Listfield. Épreuve d'imprimerie PP 2018 Signée et marquée PP Édition limitée Format 14x18 Sortie : 9 novembre « Yoshinoya » de Scott Listfield et sa place dans l'art contemporain L'épreuve d'imprimerie « Yoshinoya » de Scott Listfield, réalisée sur papier pigmentaire d'archive, est une œuvre marquante du paysage du pop art contemporain, du street art et du graffiti. Sortie le 9 novembre 2018, cette estampe en édition limitée, clairement identifiée comme épreuve d'imprimerie et signée par l'artiste. Ce type d'épreuve est généralement conservé à l'écart du tirage principal et sert souvent à vérifier la qualité avant l'impression finale. Les collectionneurs et les amateurs de pop art considèrent les épreuves d'imprimerie comme très recherchées en raison de leur rareté et de l'implication directe de l'artiste dans leur création. Symbolisme dans « Yoshinoya » de Scott Listfield L'œuvre, mesurant 35,5 x 45,7 cm, est imprimée sur du papier beaux-arts Moab de 290 g/m², réputé pour sa qualité supérieure et sa capacité à restituer des couleurs vives et saturées ainsi que des détails d'une grande finesse. « Yoshinoya » met en scène un astronaute, personnage récurrent dans l'œuvre de Listfield, symbolisant l'exploration et l'isolement dans le monde moderne. L'astronaute se tient devant une maison contemporaine, avec un dirigeable publicitaire Yoshinoya flottant en arrière-plan sur un ciel crépusculaire. Cette image est riche en symbolisme, l'astronaute semblant contempler la juxtaposition entre l'immensité de l'espace et l'environnement urbain commercialisé. Exploration des thèmes du pop art dans l'œuvre de Listfield Cette estampe incarne plusieurs thèmes récurrents du pop art urbain et du graffiti : une exploration de la condition humaine, une critique de la société de consommation et l’utilisation d’images familières pour susciter la réflexion. L’astronaute de Listfield est plus qu’un personnage ; il est un avatar pour le spectateur, évoluant dans un monde où le marketing des entreprises s’étend jusqu’aux étoiles. Le cadre résidentiel paisible contraste avec le symbole commercial omniprésent au-dessus, incitant à réfléchir à l’intrusion du marketing dans tous les aspects de la vie. Commentaire technique et culturel Dans sa création « Yoshinoya », Listfield utilise la technique du tirage pigmentaire d'archives, une méthode qui garantit une stabilité d'image et une fidélité des couleurs durables. Cette technique est particulièrement adaptée à la restitution des nuances du ciel crépusculaire et des reflets de la combinaison spatiale. En utilisant un papier beaux-arts, Listfield élève le tirage, traditionnellement associé à la nature éphémère du street art, au rang d'œuvre d'art pérenne. Le tirage pigmentaire d'archives « Yoshinoya » de Scott Listfield est une pièce maîtresse du street art et du graffiti. Il incarne l'essence du pop art par son exploration des symboles commerciaux et culturels, tout en offrant une perspective unique sur le rôle et l'impact de la publicité dans la société moderne. Le tirage en édition limitée, la qualité et la profondeur thématique de cette œuvre en font un incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain.

    $620.00

  • Red Wall Archival Print by Scott Listfield

    Scott Listfield Impression d'archives mur rouge par Scott Listfield

    Œuvre d'art murale rouge, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure par l'artiste de graffiti de la culture pop Scott Listfield .

    $360.00

  • Astronaut Third Eye Cat Silkscreen Print by Nate Duval

    Nate Duval Sérigraphie du chat du troisième œil de l'astronaute par Nate Duval

    Achetez Tour de Finch sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier Fine Art par l'artiste souhaitable Nate Duval édition limitée Pop Art Artwork. 2014 Signé Edition Limitée Oeuvre Taille 10x8

    $159.00

Space Graffiti Street Pop Art

L'espace comme thème dans l'art urbain pop et le graffiti

L'espace est depuis longtemps une source d'inspiration pour les artistes, offrant d'innombrables possibilités d'imagination et d'exploration. Dans le street art et le graffiti, le thème de l'espace est utilisé pour évoquer le mystère, l'émerveillement et l'inconnu. Des fresques murales monumentales représentant des paysages cosmiques aux sérigraphies en édition limitée mettant en scène astronautes et planètes, les artistes n'ont cessé de réinterpréter l'immensité de l'espace à travers l'expression artistique urbaine. La fusion des techniques du street art et des thèmes cosmiques crée un contraste saisissant entre le terrestre et l'extraterrestre.

L'influence de l'imagerie spatiale dans l'art urbain

Les artistes ont exploité l'imagerie spatiale pour repousser les limites de la créativité et de la narration visuelle. L'utilisation des étoiles, des galaxies et des systèmes planétaires dans le Street Pop Art et le graffiti reflète une fascination pour l'infini du cosmos. Nombre d'artistes de rue intègrent des éléments célestes à leurs œuvres pour créer une forme d'évasion, permettant aux spectateurs de se sentir transportés au-delà de leur environnement immédiat. L'esthétique spatiale se marie harmonieusement avec des styles graphiques audacieux, ce qui en fait un sujet prisé pour les fresques, les stickers et les sérigraphies. Le langage visuel de l'espace est également profondément lié au futurisme et à la science-fiction. Les influences issues de l'imagerie classique des voyages spatiaux, telles que les fusées, les OVNI et les astronautes, apparaissent fréquemment dans l'art urbain. Ce lien souligne une vision artistique commune de l'exploration et de la découverte, où l'inconnu n'est pas source de crainte, mais d'émerveillement. L'interaction entre les visuels cosmiques et les techniques du street art permet une fusion unique et stimulante du passé, du présent et du futur.

Art urbain et perspective cosmique

Les fresques et les graffitis à thèmes cosmiques visent souvent à modifier notre perception du monde, incitant les spectateurs à s'interroger sur leur place dans l'univers. Nombre d'artistes utilisent l'imagerie des planètes et des galaxies pour créer des environnements oniriques dans des lieux inattendus. Ces œuvres remettent en question notre conception traditionnelle de l'espace urbain en transformant les murs de la ville en fenêtres ouvertes sur les étoiles. La juxtaposition de structures brutes, façonnées par l'homme, et d'images célestes enrichit le sens, symbolisant à la fois les limites et les possibilités de l'existence humaine. Le concept de voyage spatial est également un thème récurrent dans la sérigraphie, les artistes réinventant astronautes et vaisseaux spatiaux de manière surréaliste et stylisée. Qu'ils utilisent des couleurs vibrantes pour représenter les nébuleuses ou des compositions en noir et blanc à fort contraste pour souligner l'immensité de l'espace, ces œuvres font entrer la grandeur du cosmos dans le monde physique. L'utilisation d'encres métalliques et de surfaces réfléchissantes en gravure renforce l'illusion de profondeur, rendant les œuvres encore plus immersives.

Explorer le futur à travers l'art inspiré de l'espace

L'art urbain, le pop art et le graffiti qui intègrent des éléments spatiaux servent souvent de commentaire sur le progrès, l'exploration et l'inconnu. L'idée de s'aventurer dans le cosmos reflète le processus créatif lui-même : repousser les limites connues et explorer des territoires inexplorés. Nombre d'artistes puisent leur inspiration dans l'espace, non seulement pour son attrait visuel, mais aussi pour les questions qu'il soulève sur le temps, l'existence et l'avenir de l'humanité. En intégrant l'imagerie cosmique dans l'environnement urbain, les artistes créent un dialogue entre le quotidien et l'infini. Qu'il s'agisse de fresques complexes, d'installations lumineuses au néon ou de sérigraphies saisissantes, l'espace demeure un thème puissant et intemporel de l'art contemporain. La fusion de l'esthétique céleste et des techniques du street art donne naissance à des œuvres audacieuses et stimulantes qui invitent les spectateurs à porter leur regard au-delà de leur environnement immédiat et à envisager les vastes possibilités qui s'offrent à eux.

Footer image

© 2026 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte