Jetons et étiquettes

380 produits

  • Infectious Substance Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Red 1

    Saber Étiquette autocollante « Substance infectieuse » - Illustration originale par Saber

    Étiquette autocollante « Substance infectieuse » - Illustration originale de Saber - Dessin original au marqueur permanent sur papier d'emballage brillant - Autocollant de risque biologique par un artiste de graffiti - Œuvre d'art de rue moderne. Tag original Slap Up de 2020, signé, réalisé au marqueur 4x4 sur une étiquette d'avertissement de substance infectieuse et de risque biologique Uline S-180. En parfait état. Repenser la perception à travers le pop art urbain Le street art et le graffiti, caractérisés par leur énergie immédiate et leur résonance culturelle, ont le don de capturer l'esprit de leur époque. La série « Infectious Substance Warning Bio-Hazard Label Uline S-180 Sticker » de l'artiste de graffiti Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, illustre parfaitement ce phénomène. Avec sa collection de 2020 de tags originaux et signés, Saber fusionne l'univers des avertissements relatifs aux matières dangereuses et l'esprit rebelle du street art. Chaque tag, au format 4x4, porte son interprétation unique, transformant la signification inquiétante du symbole de risque biologique en une œuvre qui témoigne de l'impact profond des maladies infectieuses dans nos sociétés. Intervention artistique de Saber sur les symboles de risque biologique Le choix par Saber de l'étiquette de risque biologique comme support artistique est particulièrement révélateur. Ce symbole, conçu pour alerter sur les agents pathogènes dangereux, est recontextualisé dans son œuvre pour interroger la nature contagieuse des idées, la virulence de l'art et le pouvoir de l'expression d'imprégner et d'influencer la psyché collective. L'étiquette de substance contagieuse, censée protéger par l'avertissement, est recouverte par les tags de Saber qui, loin d'obscurcir le message ou d'en diluer la portée, y ajoutent une dimension supplémentaire, une signature artistique qui invite le spectateur à questionner les frontières entre sécurité, censure, santé publique et débat public. L'art urbain moderne comme commentaire social Dans le street art contemporain, les créations de Saber témoignent avec force du rôle de l'artiste en tant qu'observateur social. Son travail sur les autocollants Uline S-180 est une métaphore visuelle de l'année 2020, marquée par des crises sanitaires mondiales et une prise de conscience accrue des risques biologiques. En taguant ces autocollants, Saber établit un lien entre les agents infectieux contre lesquels ils mettent en garde et la contagion métaphorique de la peur, de la désinformation et des troubles sociaux qui ont caractérisé cette année. La permanence du marqueur sur l'autocollant brillant reflète l'impact durable des événements de l'année sur la conscience collective, garantissant que si les risques sont contenus, le débat qu'ils suscitent, lui, ne l'est pas. Dans chaque trait, dans chaque choix de couleur, l'art de Saber sur les autocollants relatifs aux risques biologiques interpelle et reflète la nature inflexible du street art et du graffiti. Figure reconnue de la scène graffiti, Saber, fort de ses racines et de ses contributions américaines, continue d'alimenter le débat sur le pouvoir du street art à redéfinir notre perception des symboles qui dominent nos espaces publics. Chaque étiquette est une réappropriation délibérée, une déclaration selon laquelle même les symboles les plus exemplaires peuvent devenir un moyen d'expression artistique durable.

    $16.00

  • Punisher Crossing Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture originale du panneau de rue Punisher Crossing par RD-357 Real Deal

    Punisher Crossing, peinture originale de panneau de rue par RD-357. Véritable œuvre d'art unique sur un véritable panneau de passage piéton en métal, par un artiste pop de graffiti. Peinture originale de 2012, signée, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de New York récupéré . Dimensions : 30 x 37,5 cm. RD-357 : Art urbain pop pionnier sur toiles urbaines RD-357, artiste reconnu pour sa contribution singulière au street art et au graffiti, a exprimé sa créativité à travers un médium unique, saisissant et stimulant. Son œuvre originale, intitulée « Punisher Crossing Original Street Sign Painting », capture l'essence brute du street art tout en y intégrant avec ingéniosité des éléments iconographiques de la culture pop. Cette œuvre illustre parfaitement l'utilisation inventive par RD-357 d'objets du quotidien comme supports, transformant un banal panneau de passage piéton en métal en une œuvre vibrante qui captive le regard et suscite le dialogue. « Punisher Crossing » est une œuvre unique qui exhale l'esprit rebelle et subversif souvent associés au street art. Créée en 2012, cette œuvre mixte utilise de la peinture acrylique et de la peinture aérosol sur un véritable panneau de passage piéton de 76 x 95 cm. Le choix de RD-357 d'utiliser un véritable panneau de signalisation comme support de son œuvre ne se contente pas de détourner l'objet de son usage initial, mais ancre également l'œuvre dans le tissu urbain qu'elle cherche à commenter. Le panneau, autrefois simple indication pour les piétons, porte désormais un message visuel fort, d'autant plus puissant qu'il est apposé sur un élément de réglementation et d'ordre. Le langage artistique des peintures de panneaux de signalisation de RD-357 Dans « Punisher Crossing », RD-357 fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la couleur et de la composition. Le fond de l'enseigne est embrasé par une gerbe de peinture jaune et rouge, vive et presque violente, évoquant le chaos et l'énergie des rues. Sur ce fond explosif, la figure du Punisher est rendue avec précision à l'acrylique, sa présence menaçante et imposante attirant immédiatement le regard. La main du personnage, tendue et tenant un pistolet, dépasse les limites du cadre, suggérant un défi aux contraintes et une libération des limites imposées. L'œuvre de RD-357 s'inscrit profondément dans le langage du street art, un genre qui combine l'esthétique brute et underground du street art avec la qualité graphique et lumineuse du pop art. Ses peintures, et notamment celle-ci, instaurent un dialogue entre l'artiste et le paysage urbain, entre les personnages fictifs de la culture pop et la réalité de l'environnement du spectateur. En intégrant le Punisher – symbole de justice privée et d'anti-héroïsme – à un panneau de passage piéton, RD-357 crée une juxtaposition à la fois saisissante et fascinante. L'œuvre devient ainsi une réflexion sur le contrôle et le chaos, le pouvoir et l'impuissance, et la frontière ténue entre ordre social et action individuelle. L'impact de RD-357 sur l'art urbain contemporain La contribution de RD-357 à la scène du street art est considérable, et son influence se perçoit dans l'évolution du pop art urbain au fil des ans. Ses œuvres, notamment celles apposées sur les panneaux de signalisation, dépassent le simple cadre de la peinture ; ce sont des interventions dans l'environnement urbain qui invitent le spectateur à repenser le rôle et le potentiel de l'espace public. Le panneau « Punisher Crossing » est emblématique de cette démarche, intégrant harmonieusement l'art au quotidien de la ville et enrichissant le débat autour du street art. En signant son œuvre, l'artiste s'approprie une pièce du domaine public, un acte qui constitue une forme de rébellion artistique. La signature sur « Punisher Crossing » n'est pas seulement une marque d'authenticité ; c'est une affirmation de présence, une preuve de l'interaction de l'artiste avec le monde qui l'entoure. Grâce à des œuvres comme celle-ci, RD-357 a inscrit son nom dans l'histoire du pop art urbain, s'imposant comme un artiste visionnaire qui a repoussé les limites du graffiti. L'œuvre « Punisher Crossing Original Street Sign Painting » de RD-357 témoigne du pouvoir du street art à communiquer, provoquer et inspirer. En transformant un simple panneau de signalisation en une œuvre d'art complexe et captivante, RD-357 remet en question les perceptions, invite à la réflexion et continue d'influencer le récit en constante évolution du street art et du graffiti.

    $2,626.00

  • MTA Subway Map Tag Show Stopper Original Drawing by Stay High 149- Wayne Roberts

    Stay High 149- Wayne Roberts MTA Subway Map Tag Show Stopper Dessin original par Stay High 149 - Wayne Roberts

    Étiquette de carte du métro MTA - Œuvre d'art originale unique en son genre, dessinée au marqueur sur une carte du métro MTA par l'artiste populaire de la culture pop et du street art Stay High 149 - Wayne Roberts. Peinture/dessin original encadré et signé, datant de 2011, représentant un plan du métro new-yorkais (MTA). Dimensions : 22,75 x 32,25 pouces.

    $2,737.00

  • Priority Mail 228-2016 Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Red 1

    Saber Étiquette autocollante Priority Mail 228-2016, illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante Priority Mail 228-2016 Slap-Up, illustration originale de Saber, dessin permanent original sur étiquette d'expédition USPS par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. 2020 Signé par Tag Original Slap Up Graffiti Art Tag 4.25x5.5 Marqueur de couleur sur étiquette USPS United States Postal Service Priority Mail 228-2016. Étiquettes Priority Mail 228 : Toile de qualité supérieure pour les rues Le street art et le graffiti sont devenus synonymes de l'énergie brute, vibrante et souvent controversée des paysages urbains. Parmi les formes les plus captivantes de cet art figure l'autocollant « slap-up », une œuvre brève qui combine les tactiques de guérilla du street art et l'esthétique du pop art. Ces autocollants, que l'on retrouve fréquemment sur les murs, les lampadaires et les boîtes aux lettres, portent le pouls de la rue et la signature de l'artiste. L'étiquette Priority Mail 228 du service postal américain est un support particulièrement emblématique de ce genre. Initialement destinées à un usage postal, ces étiquettes ont été détournées par les artistes et transformées en supports pour leurs œuvres. Avec son design distinctif rouge, blanc et bleu, l'étiquette offre un fond immédiatement reconnaissable, profondément ancré dans l'iconographie américaine. Cette juxtaposition du symbolisme officiel et de la nature rebelle du graffiti crée une déclaration visuelle puissante, provocatrice et patriotique. Des graffeurs comme Saber ont transformé ces étiquettes en véhicules d'expression personnelle et de commentaire social. Saber, de son vrai nom Ryan Weston Shook, est un artiste américain reconnu pour son travail au sein de la communauté graffiti et au-delà. Son implication dans cet art remonte aux années 1990, et il est depuis devenu une figure incontournable du street art. L'art du tag : affirmer sa présence et son identité Le tag, qui consiste à inscrire son pseudonyme ou sa signature de manière stylisée, est au cœur de la culture graffiti. C'est un moyen de s'approprier un territoire, d'affirmer son identité et d'interagir avec le public dans un dialogue souvent affranchi des conventions des galeries. L'œuvre de Saber utilise un marqueur permanent bleu pour créer un enchevêtrement de lignes et de formes qui fusionnent en son tag distinctif. Mesurant 10,8 x 14 cm, ce sticker est un exemple typique de tag art, incarnant la spontanéité et la touche personnelle qui caractérisent le genre. Créée en 2020 et signée par l'artiste, cette œuvre porte l'empreinte d'authenticité et l'immédiateté du street art. Malgré sa petite taille, le tag attire l'attention, l'intensité du marqueur bleu se détachant nettement sur les éléments pré-imprimés du sticker. La date du tag, mars 2016, situe l'œuvre dans le temps, l'ancrant dans un moment précis du parcours artistique de Saber. L'importance culturelle des étiquettes autocollantes réside dans leur accessibilité et leur caractère éphémère. Produites en masse et apposées à divers endroits, ces étiquettes permettent une large diffusion de l'œuvre de l'artiste. Cependant, leur durée de vie est imprévisible, car elles peuvent être facilement retirées ou détruites, à l'image de la nature fugace de la célébrité et de l'attention du public à l'ère numérique. L'utilisation par Saber de l'étiquette Priority Mail 228 s'inscrit dans une tradition du street art qui valorise le détournement d'objets du quotidien pour en faire quelque chose d'extraordinaire. La transformation de cette étiquette, d'un accessoire postal banal en une œuvre d'art, bouleverse l'ordinaire et invite le spectateur à percevoir l'extraordinaire dans le quotidien. Cette qualité inscrit les étiquettes autocollantes au cœur du Street Pop Art et du Graffiti, genres qui se redéfinissent sans cesse grâce à des matériaux et des méthodes non conventionnels. L'étiquette autocollante Priority Mail 228 de Saber est plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, un élément du tissu culturel et le reflet de la présence de l'artiste dans le paysage urbain. Comme une grande partie du Street Pop Art et des graffitis, il capture un instant précis, une explosion d'énergie créative et un dialogue avec le public aussi vibrant et dynamique que les rues qui l'ont vu naître.

    $27.00

  • Train 24 HO Graffiti Train Art Toy Sculpture by LushSux

    LushSux Train 24 HO Graffiti Train Art Jouet Sculpture par LushSux

    Train 24 est une œuvre d'art originale, une sculpture acrylique sur wagon de marchandises miniature à l'échelle HO, réalisée par LushSux, artiste de rue et artiste pop moderne spécialisée dans le graffiti. Œuvre originale de graffiti signée, réalisée en 2014 sur un wagon de train miniature HO (dimensions : 14 x 3). Lush est un mannequin et parfois un graffeur international notoire. Présentation de « Train 24 » par LushSux : Une toile sur rails « Train 24 » s'impose comme une œuvre marquante dans le travail de l'audacieux artiste de rue LushSux. Reconnu pour ses fresques exquises et son art urbain pop audacieux, LushSux transpose son art sur un support non conventionnel : un wagon de train miniature à l'échelle HO. Il y fusionne le savoir-faire méticuleux des passionnés de modélisme ferroviaire et l'esprit rebelle du graffiti. Signée et créée en 2014, cette œuvre originale illustre la capacité du graffiti à transcender les échelles, démontrant que l'essence même de cet art urbain peut être condensée dans les dimensions réduites d'un train miniature (14 x 3 pouces). Le style emblématique de LushSux en format miniature L'œuvre « Train 24 » présente un tag graffiti, communément appelé throw-up, caractérisé par ses lettres aux formes arrondies et son exécution rapide – un style récurrent dans le répertoire de LushSux. La teinte rose vibrante du tag contraste avec la palette de couleurs plutôt sobres du wagon miniature, attirant le regard et interrogeant la perception de l'espace et de l'art chez le spectateur. En transposant son art à une échelle aussi miniature, LushSux brouille les frontières entre la nature subversive du graffiti et la précision maîtrisée de la peinture sur trains miniatures. Le tag, qui s'étend sur toute la longueur du train, devient un récit vivant, un véritable véhicule pour l'expression de l'artiste. La valeur artistique et de collection de « Train 24 » « Train 24 » s'impose non seulement comme une œuvre d'art pop moderne, mais aussi comme une pièce de collection très prisée au sein de la communauté des modélistes ferroviaires. La fusion de ce loisir de niche avec l'univers dynamique du street art donne naissance à une œuvre interculturelle qui séduit un public varié de collectionneurs et d'amateurs. Signée par LushSux, cette pièce originale bénéficie d'une authenticité et d'un prestige très recherchés tant dans le monde de l'art que dans celui du modélisme ferroviaire. Cette œuvre témoigne de la polyvalence de LushSux en tant qu'artiste et des vastes possibilités du graffiti, un genre qui ne cesse de se réinventer. « Train 24 » est une sculpture de locomotive qui symbolise le parcours du street art, de ses débuts marginaux à la reconnaissance artistique et au succès commercial.

    $1,060.00

  • Bullet Holes Original Acrylic Spray Paint Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Bullet Holes Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal

    « Bullet Holes », œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture acrylique en aérosol sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. « Bullet Holes » par RD-357 : Cette œuvre originale sur toile tendue, réalisée à la bombe de peinture, est une peinture graffiti technique mixte. Elle représente le tag RD avec des impacts de balles et du béton en arrière-plan. Une pièce rare et exceptionnelle du prolifique artiste de rue Real Deal RD357.

    $1,917.00

  • Spraycan Art Original All City Style Train Painting by Rek Santiago

    Rek Santiago Spraycan Art Original All City Style Train Peinture par Rek Santiago

    Peinture murale originale de style métro, réalisée à la bombe aérosol par l'artiste de rue Rek Santiago. Sculpture de train style urbain, signée et réalisée au marqueur aérosol original en 2010. Œuvre unique. Dimensions : 20,25 x 5 x 1,75 pouces. Signé, titré et daté au dos, tagué Rek & NSA au recto. Graffiti original peint à la main, à fixer au mur, style métro. Présenté avec sa boîte. La boîte présente des marques de peinture réalisées par l'artiste. Quelques salissures et imperfections dues à l'âge, en très bon état.

    $470.00

  • Risky E Graffiti Alphabet Letter Giclee by Risk Rock

    Risk Rock SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $470.00

  • Katsu Tagged Signed Silver Chrome Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    Katsu Bombe de peinture aérosol chromée argentée signée Katsu, œuvre d'art de Montana MTN

    Bombe de peinture aérosol chromée argentée Katsu, étiquetée et signée à la main, œuvre d'art de Montana MTN Limited Edition Crossover. Bombe de peinture Katsu Silver Chrome signée (édition limitée à 500 exemplaires, ???). Boîte signée. Dimensions de l'illustration : 3 x 8 pouces. La bombe et la boîte en bois sont signées, étiquetées et décorées à la main à la peinture aérosol. La bombe de peinture argentée chromée, signée et taguée à la main par Katsu, est une pièce de collection qui allie l'esprit rebelle du graffiti à l'exclusivité d'une édition limitée. Fruit d'un partenariat avec Montana MTN, marque de référence en matière de peinture aérosol de haute qualité plébiscitée par les artistes de rue du monde entier, cette édition 2023 capture l'essence même de l'art urbain. Présentée dans un coffret en bois, chaque bombe mesure 7,6 x 20,3 cm et est signée à la main par l'artiste Katsu, figure anonyme vénérée dans le milieu artistique underground. La signature de la bombe et du coffret authentifie chaque pièce et y appose la signature de Katsu, rendant chaque exemplaire unique. Cette série, limitée à 500 exemplaires (dont le nombre n'a pas été divulgué), est un objet de collection très prisé des amateurs de street art. Le tag iconique de Katsu, généralement visible dans l'espace public comme un acte de réappropriation et d'expression personnelle, se réinvente ici en une œuvre d'art à collectionner. Ce croisement entre art urbain et art de collection remet en question la perception traditionnelle du graffiti comme simple vandalisme, l'élevant au rang de forme d'art populaire à part entière, admirable et collectionnable. La finition chromée des bombes de peinture reflète l'esthétique caractéristique du graffiti scintillant sur les murs des villes, capturant la nature éphémère de ces œuvres, souvent éphémères. Chaque bombe et chaque boîte, ornée de peinture en aérosol, porte en elle les textures brutes et l'esthétique authentique de la rue, offrant un fragment de paysage urbain à apprécier dans l'intimité de son espace personnel. C'est un dialogue entre l'artiste et le collectionneur, un pacte tacite affirmant que l'art ne se limite pas aux galeries et aux musées, mais qu'il est partout autour de nous, dans les ruelles et sur les boulevards, vivant dans les lieux que nous fréquentons chaque jour. Cette série de Katsu et Montana MTN immortalise l'art éphémère du tag, conférant une permanence à ce qui est généralement éphémère et retraçant l'évolution de l'art contemporain.

    $620.00

  • Gif-iti Lenticular #1 Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Insa Gif-iti Lenticular #1 Impression d'archives lenticulaires par Insa

    Gif-iti Lenticular #1 Édition limitée Tirage pigmentaire d'archives sur lenticulaire animé par Insa Graffiti Street Artiste Art Pop Moderne. Cette édition est une impression lenticulaire animée ; tout mouvement modifie l'animation de l'œuvre. « Au départ, je pensais que ces œuvres ne seraient visibles qu'en ligne, mais grâce à cette technologie rétro d'impression lenticulaire, nous avons bouclé la boucle et ramené cette œuvre dans le monde réel. » – Insa

    $330.00

  • Radioactive III Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Silver 1

    Saber Étiquette autocollante Radioactive III Slap-Up, illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante Radioactive III Slap-Up Label, illustration originale de Saber, dessin original au marqueur permanent sur papier d'emballage brillant, autocollant d'avertissement de symbole radioactif par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. Tag original Slap Up, signé, réalisé en 2022. Gravure au marqueur 4x4 sur étiquette d'avertissement de radioactivité Uline S-13849. En parfait état. Expressions radioactives dans l'art urbain Dans le domaine du street art et du graffiti, la série « Radioactive III Slap-Up Label Sticker » de Saber, alias Ryan Weston Shook, se distingue par sa profonde réflexion sur l'interaction entre danger et créativité. Réalisée en 2020, cette série de dessins originaux au marqueur indélébile, apposés sur les emblématiques autocollants jaunes et noirs d'avertissement de radioactivité, transforme ces symboles de danger en œuvres d'art urbain contemporaines saisissantes. Chaque pièce de 10 x 10 cm, signée du nom de Saber sur l'autocollant Uline S-13849, porte la force de son message par la juxtaposition du symbole de danger universellement connu et du style personnel de l'artiste. Confronter les perceptions avec l'art du tag Le choix du symbole de la radioactivité, signe mondialement reconnu de matières mortelles et de dangers invisibles, est intentionnel et provocateur. Les tags de Saber sur ces autocollants interrogent notre perception du risque et des forces invisibles qui façonnent notre monde. En ornant ces étiquettes d'avertissement de son art, Saber humanise le débat sur les dangers qui nous entourent, visibles et invisibles, tangibles et intangibles. Le fait de taguer ces autocollants est un acte fort, incitant le spectateur à considérer le potentiel de nuisance qui existe non seulement dans le monde physique, mais aussi dans celui des idées et de l'expression. L'héritage artistique de Saber L'artiste américain Saber utilise son art pour provoquer et remettre en question l'ordre établi. Son travail sur les autocollants « Radioactive III » témoigne de sa capacité à transformer les symboles d'avertissement en symboles d'identité et de résistance. Cette série, signée et datée, est un témoignage d'une année marquée par des troubles mondiaux et une réévaluation de ce qui constitue une menace pour notre bien-être collectif. À travers son œuvre, Saber interroge le rôle de l'art dans un monde de plus en plus conscient des dangers auxquels il est confronté, qu'ils soient environnementaux, politiques ou sociaux. Dans chaque pièce, le style caractéristique de Saber – audacieux, affirmé et sans concession – capture l'essence même du street art et sa capacité à dialoguer avec son environnement dans un esprit à la fois critique et porteur d'espoir. Le symbole de la radioactivité, jadis un avertissement saisissant, devient, grâce à l'intervention de Saber, un support d'exploration des frontières de l'art et du pouvoir de la main de l'artiste à transformer notre regard sur le monde. Acteur majeur de la scène graffiti et street art, Saber continue de marquer les esprits par son œuvre, assurant ainsi la pérennité de sa voix et de sa vision, à l'instar des éléments radioactifs dont les toiles qu'il choisit de représenter nous mettent en garde.

    $21.00

  • Sale -14% RISK-OLEUM Red Signed The Canmans 213 Art Toy by Risk Rock x Comikaze

    Risk Rock RISK-OLEUM Rouge Signé The Canmans 213 Art Toy par Risk Rock x Comikaze

    Figurine d'art en vinyle signée RISK-OLEUM Red Dawn of The Canmans Artist Edition 213 par Risk Rock x Comikaze, édition limitée, sculpture de collection, œuvre d'art de l'artiste de rue graffiti pop. Figurine Riskoleum, neuve en boîte, signée sur la boîte. Édition limitée à 200 exemplaires. Format : 10 x 18 cm. Figurine d'art en vinyle estampillé Riskoleum . Mad Society Kings, Art Work Rebels, Angels Will Rise, West Coast Artists (AWR/MSK/TSL/WCA), artiste de rue et de graffiti Risk Rock. Figurine en vinyle avec bras articulés et toit amovible révélant un compartiment de rangement. Œuvre signée RISK-OLEUM Red Canman 213 par Risk Rock, dans la catégorie Street Pop Art et Graffiti. La figurine RISK-OLEUM Red Canman 213 Artist Edition, signée par l'artiste, est une pièce de collection en vinyle créée en 2013 par Kelly Graval, alias Risk Rock, graffeur de Los Angeles. Sortie en partenariat avec Comikaze, cette pièce rare, éditée à seulement 200 exemplaires, arbore la signature de Risk sur sa boîte, ce qui en fait un objet de collection recherché par les amateurs de figurines inspirées du graffiti. Conçue pour ressembler à une bombe aérosol classique, animée par des bras, des pieds et un couvercle amovible, la figurine fusionne fonction sculpturale et langage visuel de la culture graffiti. Mesurant environ 18 cm et réalisée en vinyle, la figurine RISK-OLEUM rend hommage aux outils du graffiti tout en incarnant un personnage stylisé à l'identité urbaine affirmée. Cette édition particulière, baptisée 213 Risk Rock Red, fait non seulement référence à l'indicatif régional de Risk, mais consacre également l'œuvre comme une représentation physique de son héritage dans le Street Pop Art et le Graffiti. Langage graphique, fonctionnalités et emballage Cette figurine en vinyle s'inspire directement de l'esthétique des marques de peinture en aérosol traditionnelles, tout en intégrant l'iconographie personnelle de Risk. Un motif à carreaux rouges orne la partie centrale, imitant le branding de produits et faisant référence aux influences punk et au style graffiti de la côte ouest américaine. Les gants rouge sang, les pieds éclaboussés de peinture et l'icône du diable malicieux sur le devant confèrent à la figurine une présence affirmée. Ses bras articulés et sa casquette amovible révèlent un intérieur creux, lui permettant de servir à la fois de sculpture et d'objet de rangement. L'emballage de cette édition spéciale renforce son statut : la figurine est présentée dans une boîte imprimée personnalisée intitulée « Dawn of The Canmans », ornée du tag audacieux de Risk, transformant ainsi la boîte en une œuvre d'art à part entière. Ces éléments de design illustrent comment forme, message et potentiel de collection s'unissent dans le genre Street Pop Art et Graffiti. Affiliations et importance culturelle des groupes de graffeurs Risk Rock est une figure emblématique du graffiti à Los Angeles et membre fondateur de plusieurs crews parmi les plus respectés de la région, dont AWR (Art Work Rebels), MSK (Mad Society Kings), WCA (West Coast Artists) et TSL (The Seventh Letter). Son apport à la culture graffiti s'étend sur plusieurs décennies et comprend des occupations d'autoroutes, des fresques murales de grande envergure, des expositions d'art contemporain et des collaborations avec des designers. Cette figurine incarne cette histoire, avec des références aux crews de Risk mises en évidence au dos. L'inclusion de plusieurs noms de crews fait de ce Canman bien plus qu'un simple jouet : une véritable archive miniature de l'histoire du graffiti de la côte ouest américaine. Chaque détail reflète le rôle de Risk en tant qu'innovateur et historien du mouvement. Statut d'édition limitée et pertinence pour les collectionneurs Édition limitée à 200 exemplaires numérotés et signés, la figurine RISK-OLEUM Red Canman 213 revêt une valeur considérable sur le marché de l'art de collection. Son emballage authentifié par l'artiste, son design fonctionnel et ses références culturelles profondes en font une pièce très recherchée par les collectionneurs d'objets liés au graffiti, de figurines en vinyle et de sculptures pop. Véritable artefact, elle fusionne l'héritage du graffiti à la bombe aérosol avec l'univers en pleine expansion du street art et du graffiti. Avec son design interactif unique et ses racines culturelles, cette figurine incarne la fusion entre tradition urbaine et art contemporain. La capacité de Risk à naviguer avec aisance entre la rue, les galeries et le monde des objets d'art est parfaitement retranscrite dans cette édition, offrant aux collectionneurs une pièce authentique et stylisée de l'histoire du graffiti.

    $350.00 $300.00

  • SlapTag Urban Decay Original Spray Paint Acrylic Painting by Lyric One

    Lyric One SlapTag Urban Decay Peinture acrylique originale en aérosol par Lyric One

    SlapTag Urban Decay Original One of a Kind Montana Gold Spray Paint and Acrylic Painting Artwork on Wood by Popular Street Graffiti Artist Lyric One. Œuvre originale signée de 2021, Montana Gold, peinture aérosol et acrylique sur panneau de bois. Dimensions : 45,7 x 45,7 x 5,1 cm. Sortie : 1er novembre 2021.

    $962.00

  • What A Graffiti Writer Sees Archival Print by LushSux

    LushSux « Ce qu'un écrivain de graffiti voit l'impression d'archives » par LushSux

    Ce que voit un graffeur : tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par LushSux, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée à 40 exemplaires. Œuvre de format 16x20 représentant une scène de rue urbaine industrielle de style graffiti, avec divers graffitis et tags en noir et blanc. Aperçu de « Ce que voit un graffeur » de LushSux LushSux, le célèbre graffeur de rue, nous offre une vision sans fard du paysage urbain à travers le regard d'un artiste de rue avec son œuvre « Ce que voit un graffeur ». Cette œuvre en édition limitée, tirée à 40 exemplaires sur papier d'art Museum Natural 310 g/m², est signée et numérotée par l'artiste. Elle mesure 40,6 x 50,8 cm. En noir et blanc, elle représente une scène de rue foisonnante de graffitis et de tags, capturant l'essence même de la vision d'un graffeur. Décryptage de la toile urbaine dans l'art de LushSux Cette œuvre monochrome rend hommage à la culture graffiti, incarnant le langage visuel et les symboles que les graffeurs imprègnent dans l'environnement urbain. Ici, les bâtiments ne sont pas de simples structures, mais des toiles potentielles, regorgeant d'opportunités et attendant la touche de l'artiste. LushSux transpose le monde tridimensionnel sur une surface plane tout en conservant la profondeur et la complexité du regard du graffeur. Chaque élément, des tags au rouleau aux coulures de peinture, est rendu avec authenticité, témoignant de la profonde connaissance qu'a l'artiste de cet art. LushSux et le récit du graffiti Avec « Ce que voit un graffeur », LushSux livre une réflexion poignante sur la perception et les détails souvent négligés de notre environnement. L'œuvre transcende la simple représentation du graffiti ; elle explore la psyché de l'artiste, les codes subculturels et le dialogue souvent invisible entre graffeurs. C'est une œuvre introspective, qui invite le spectateur à se mettre à la place de ceux qui voient la ville comme un terrain d'expression. À la fois acteur et observateur de la scène graffiti, LushSux utilise son art pour faire le lien entre la rue et la galerie, fusionnant l'expérience viscérale du pop art urbain avec l'espace contemplatif de la contemplation d'une œuvre d'art classique. Cette œuvre n'est pas seulement la représentation d'un espace physique ; elle est une fenêtre ouverte sur les fondements culturels et sociaux du mouvement du street art, un phénomène de pop art moderne en constante évolution et source de questionnement.

    $352.00

  • Alife Fire Hydrant Stencil HPM Print by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Alife Fire Hydrant Stencil HPM Print par RD-357 Real Deal

    Pochoir de borne d'incendie Alife HPM Art Spray sur papier technique imprimé 20lb. Bond stock Œuvre d'art technique mixte par le légendaire artiste de graffiti de rue new-yorkais RD-357. Estampe en édition limitée, signée et numérotée, de RD 357 (2019). Tirage très limité édité par ALIFE, épuisé immédiatement. Signée par l'artiste, cette estampe est encadrée et présente un léger pli invisible sous cadre. Elle sera expédiée dans son tube d'origine. RD 357 est un graffeur américain, membre du collectif 357 Crew, formé en 1985 et actif dans le métro new-yorkais du milieu à la fin des années 1980. Originaire de l'Upper East Side à Manhattan, il mesure 61 cm de large sur 61 cm de haut et 91 cm de profondeur. Tirage limité à 20 exemplaires. Impression à l'émail sur papier technique 20 lb (80 g/m²). Numérotée et signée, cette estampe présente quelques plis dus à l'impression et au papier, qui contribuent au style unique de l'artiste. Exemplaire n° 2 sur 20. RD-357 : Une fusion entre précision technique et art urbain Le paysage urbain est une toile pour les audacieux, un terrain de jeu pour ceux qui s'expriment à travers le langage visuel de la peinture en aérosol et des pochoirs. C'est dans cet univers vibrant que les œuvres de RD-357 prennent vie. Son œuvre « Alife Fire Hydrant Stencil HPM », réalisée à la bombe sur du papier technique imprimé de 80 g/m², est bien plus qu'une simple œuvre d'art : c'est une affirmation, une confluence entre la précision technique et l'esprit brut et débridé du graffiti new-yorkais. RD-357, graffeur américain originaire de l'Upper East Side de Manhattan, incarne l'esprit du pop art et du graffiti grâce à son mélange unique de précision technique et de sensibilité urbaine. Né au cœur de l'essor du graffiti du milieu des années 1980, RD-357 a rejoint le redoutable crew 357, connu pour son influence sur le mouvement artistique du métro. « Alife Fire Hydrant Stencil HPM » témoigne de la maîtrise de son médium et de sa profonde compréhension du cœur culturel de New York. Cette estampe en édition limitée, créée en 2019, met en scène l'image emblématique d'une borne d'incendie – symbole omniprésent dans les rues – réinterprétée par l'artiste RD-357. Tirée à seulement 20 exemplaires, elle témoigne de l'exclusivité et de la forte demande pour l'œuvre de RD-357, ayant été épuisée dès sa sortie. Chaque estampe est signée par l'artiste, gage d'authenticité et preuve de son implication personnelle. Le pochoir Signature Alife pour borne d'incendie : iconographie et impact Le choix d'une borne d'incendie comme élément central de cette œuvre est lourd de sens. Élément incontournable du paysage urbain, la borne symbolise à la fois la fonctionnalité et le chaos de New York, une source de réconfort et un obstacle sur le trottoir. La représentation qu'en fait RD-357 l'élève au rang d'icône, capturant l'essence même de l'infrastructure urbaine comme une œuvre d'art. RD-357 offre une image nette, juxtaposée à la fluidité et au hasard inhérents au street art, grâce à l'utilisation d'une technique de pochoir associée à de l'émail en aérosol sur papier technique. La présence de légers plis dans les impressions ajoute au caractère de l'œuvre, conférant à chaque pièce des imperfections qui font écho aux textures de l'environnement urbain. Numéro 2 de la série limitée, cette œuvre s'inscrit dans la vision de RD-357, un élément du récit de l'évolution artistique de New York. En conclusion, le pochoir « Alife Fire Hydrant Stencil HPM » de RD-357 est bien plus qu'un simple objet de collection ; c'est un morceau d'histoire du street art. À travers cette œuvre, RD-357 fait le lien entre la précision de l'ingénierie et la spontanéité du street art, offrant une pièce à la fois fonctionnelle et emblématique du pop art. Elle reflète les racines de l'artiste dans la réalité brute des rues new-yorkaises et la finesse de sa maîtrise du médium. Cette œuvre célèbre l'héritage de RD-357 et rend hommage à la ville qui lui sert de muse et de toile.

    $352.00

  • Video Surveillance 12x18 II Original Street Sign Graffiti Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Surveillance vidéo 12x18 II Original Street Sign Graffiti Peinture par Cope2- Fernando Carlo

    Vidéosurveillance 12x18- II Peinture originale technique mixte, artiste graffiti, art pop moderne sur véritable panneau de rue en métal par Cope2. Panneau de signalisation en métal véritable, signé, réalisé à la bombe de peinture (lettres bulles), 2020, format 12 x 18 pouces. Zone sous surveillance 24h/24.

    $820.00

  • The Beautiful Losers Portfolio Catalog Boxed 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws- Brian Donnelly Catalogue du portfolio The Beautiful Losers, coffret 2006, Kaws Shepard Fairey

    Coffret « The Beautiful Losers » (2004-2010) : Portfolio et catalogue, édition limitée. Ce coffret de collection présente des œuvres légendaires de street art réalisées par des dizaines d'artistes lors des expositions de 2004 à 2010. Véritable trésor pour les amateurs de street art et de pop art, il offre une collection complète qui capture l'esprit de l'exposition iconique « The Beautiful Losers ». Ce coffret en édition limitée témoigne de manière exceptionnelle d'un moment charnière de l'art contemporain et de la créativité brute de la scène street art entre 2004 et 2010. Chaque élément du coffret, numéroté, est en parfait état, garantissant sa valeur en tant qu'objet de collection et pièce d'histoire de l'art. Coffret original The Beautiful Losers Portfolio & Catalog 2004-2010 Museum Crate Set x Jonathan Levine. Les coffrets « The Beautiful Losers » de Jonathan Levine Projects ( 2004-2010) ont été édités en édition limitée : le coffret Portfolio à moins de 30 exemplaires et le coffret Catalogue à 100 exemplaires. Chaque coffret est présenté dans un coffret en bois numéroté et imprimé sur mesure, apportant une touche de sophistication et de soin à la présentation de ces œuvres. Les dimensions de ces coffrets (66 x 48 x 23 cm) ont été soigneusement étudiées pour accueillir les œuvres de tailles variées et garantir ainsi leur intégrité. Iconoclast a publié ces coffrets à l’occasion de l’exposition itinérante « Beautiful Losers », qui s’est tenue de 2004 à 2010. Cette exposition, ainsi que « Transfer », présentée dans différents lieux entre 2008 et 2010, a mis en lumière le talent émergent et la diversité des expressions artistiques au sein du Street Pop Art et du graffiti. L'exposition « Beautiful Losers » et ses publications, notamment l'ouvrage « Beautiful Losers : Contemporary Art And Street Culture » paru aux Éditions Iconoclast en 2005, ont joué un rôle déterminant dans la diffusion du dynamisme et de la pertinence du street art et du graffiti auprès d'un public plus large. Le coffret Portfolio, élément essentiel de ces coffrets, est un véritable trésor réunissant 28 des artistes de street art et de graffiti les plus influents. Cette collection comprend des estampes d'artistes renommés tels que KAWS et Shepard Fairey, chacun apportant sa vision et son style uniques. Chaque pièce de ce coffret fait écho aux thèmes et aux expressions artistiques de l'exposition « Beautiful Losers », soulignant ainsi l'importance de cette collection dans l'art contemporain. Le film « The Beautiful Losers » (2008) : À propos de l’exposition d’art Beautiful Losers est un documentaire de 2008 qui explore la vie et l'art d'un collectif d'artistes ayant joué un rôle essentiel dans le mouvement du Street Pop Art et du graffiti depuis les années 1990. Réalisé par Aaron Rose et coréalisé par Joshua Leonard, ce film est une production Sidetrack Films et BlackLake Productions, avec des artistes comme Harmony Korine et Steve « ESPO » Powers. Le film explore l'éthique du « faire soi-même » de ces artistes, dont le travail est imprégné de l'esthétique du skateboard, du graffiti et de genres musicaux underground tels que le punk rock et le hip-hop. Il retrace le parcours de ces artistes, de la culture de rue confidentielle à la reconnaissance internationale dans le monde de l'art, en détaillant leurs sentiments et convictions personnels lors de leur transition de la création personnelle à la participation à des projets commerciaux d'envergure. Beautiful Losers est bien plus qu'un film ; Ce projet s'inscrit dans un phénomène culturel plus vaste, comprenant un livre d'art éponyme, édité par Christian Strike et Aaron Rose, et une exposition itinérante présentant les artistes et leurs œuvres. Cette exposition sert à la fois de toile de fond et de point central au documentaire, soulignant l'influence considérable de ces artistes et leur pertinence toujours actuelle dans le discours sur l'art contemporain. Sérigraphies, photos, dessins et objets d'art en édition limitée signés par l'artiste 2004-2010 Beautiful Losers, livre d'art contemporain et de culture urbaine, 2004 Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture, anthologie majeure publiée en 2004 par DAP/Iconoclast, est une exploration essentielle d'une sous-culture vibrante qui a transformé l'esthétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cette première édition est un véritable joyau pour les collectionneurs, présentée dans une reliure cartonnée en bon état, sous étui. La couverture en toile rouge est ornée de lettres dorées en relief sur le plat et le dos, témoignant de la richesse des illustrations et des œuvres originales qu'elle renferme. Bien plus qu'un simple recueil, il s'agit d'un récit profond retraçant l'émergence organique et spontanée d'un mouvement culturel. L'ouvrage suit le parcours d'artistes américains, souvent à l'aube de leur vie adulte, animés non par les impératifs du marché, mais par une passion et une créativité pures. Sans formation académique ni connaissance du milieu, ils puisaient leur inspiration dans la rue, influencés par l'énergie brute du skateboard, du graffiti, de la mode urbaine et de la musique indépendante. Des noms comme Shepard Fairey, Mark Gonzales et Spike Jonze figurent parmi les nombreux artistes qui ont puisé dans leurs expériences personnelles pour nourrir leur art, apprenant par la pratique et révolutionnant leurs médiums. « Beautiful Losers » rend hommage à ces artistes et retrace leur histoire, reliant Jean-Michel Basquiat et Keith Haring à des figures plus récentes comme Ryan McGinniss et KAWS. L'ouvrage présente diverses expressions artistiques à travers différents médiums, ainsi que des reproductions de documents d'époque qui incarnent l'esprit de cette période. Il est enrichi par des essais d'auteurs qui ont soutenu avec ferveur ces artistes depuis leurs débuts. Bien plus qu'un simple livre d'art, c'est un témoignage précieux d'un mouvement qui a marqué durablement le monde de l'art, de la mode, de la musique, de la littérature, du cinéma et même du sport. Si l'esprit d'indépendance incarné par ces créateurs a évolué, leur essence même – un esprit de rébellion, d'innovation et d'authenticité – demeure intacte. Beautiful Losers est une célébration de cet esprit indomptable, une invitation à contempler la beauté brute, authentique et réelle. Kaws - Brian Donnelly : Salutations chaleureuses, impression typographique 2005, signée et numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. « Warm Regards », créée en 2005 par KAWS, est une œuvre d'art captivante réalisée en typographie sur papier, mesurant 51 x 41 cm. Cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par l'artiste. Publiée par Iconoclast Editions pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et a marqué un tournant dans l'histoire de l'art contemporain et de la culture urbaine, cette œuvre met en scène un personnage emblématique du travail de KAWS, reconnaissable à ses yeux barrés et à ses mains et pieds aux proportions exagérées, évoquant un personnage de dessin animé. Cette estampe fait partie d'une série limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté individuellement par l'artiste. Cet ouvrage a été publié par Iconoclast Editions, probablement pour célébrer l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Cette exposition, qui s'est tenue de 2004 à 2009, a été un événement majeur mettant en lumière la convergence entre l'art contemporain et la culture urbaine. L'œuvre de KAWS fait souvent le lien entre ces deux univers, alliant une formation en graphisme commercial à une esthétique sophistiquée digne des plus grandes galeries. Ses personnages, généralement issus de la culture populaire, sont représentés dans un style à la fois ludique et critique, reflétant souvent la société de consommation et les émotions humaines. Shepard Fairey - OBEY : Boîte à soupe I Sérigraphie 2005 Signée/Numérotée Édition limitée à 200 exemplaires, signée et numérotée, 2005. Format : 40,6 x 50,8 cm. « Soup Can 1 » de Shepard Fairey, œuvre emblématique de 2005, est une sérigraphie magistrale sur papier d'archivage sans acide. Cette œuvre de 50,8 x 40,6 cm fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires, chacun portant la signature de l'artiste et le numéro d'édition. Iconoclast Editions a édité cette sérigraphie pour commémorer l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009) et célébrer la synergie entre la scène artistique underground et la culture dominante. L'estampe « Soup Can 1 » a figuré dans de nombreuses expositions prestigieuses, dont l'exposition itinérante « Beautiful Losers », « Transfer » à Santander Cultural à Porto Alegre (Brésil) et l'exposition rétrospective « Supply & Demand ». L'œuvre a également été présentée à l'exposition « Transfer », hébergée au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, au Brésil, en 2010. Le travail de Fairey durant cette période est documenté dans de nombreuses publications, notamment la collection « Beautiful Losers » (2005-2009), l'ouvrage « Supply & Demand » publié par Rizzoli en 2009 et l'édition 2010 de « Transfer ». Chacune de ces œuvres offre un éclairage sur le processus créatif de l'artiste et l'impact culturel de son travail. La provenance de « Soup Can 1 » est solidement ancrée dans les archives de Beautiful Losers, ce qui lui assure une place de choix dans l'histoire de la culture urbaine contemporaine et confirme son statut de pièce de collection. Shepard Fairey - OBEY : Sérigraphie sans titre d'Angela Davis, 2005, signée et numérotée Cette puissante sérigraphie de l'artiste influent Shepard Fairey enrichit de façon remarquable son œuvre prestigieuse. De format 20 x 25 cm, cette pièce sans titre fait partie d'une édition exclusive limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé, numéroté et signé par Fairey lui-même, ce qui garantit sa rareté et sa valeur de collection. Fairey, reconnu pour sa capacité à insuffler à l'art un commentaire social, présente un portrait saisissant sur un fond rouge vif qui captive le regard. La silhouette contrastée saisit la force et l'intensité de son sujet, immortalisant un instant d'expression passionnée. L'image, écho visuel du passé, aborde également les thèmes contemporains de l'émancipation et de la résistance. Dans le coin inférieur gauche, l'emblème de Fairey – l'étoile entourée du mot « OBEY » – ancre l'œuvre, l'inscrivant dans son œuvre plus vaste, connue pour inciter les spectateurs à questionner l'autorité et le paysage de la culture visuelle. Cette œuvre témoigne de la pertinence continue de Fairey dans le monde de l'art et de son engagement indéfectible à exprimer des idées à travers son art. Les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Fairey reconnaîtront le style emblématique de l'artiste, devenu synonyme du mouvement du street art moderne. Henry Chalfant : Lee, Futura, Dondi, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette œuvre captivante, créée par le talentueux Henry Chalfant, célèbre le mouvement du street art et immortalise le travail de trois légendes du graffiti : Lee, Futura et Dondi. Intitulée « Lee Futura Dondi », cette pièce de 2004 est une sérigraphie sur papier d'archivage sans acide, garantissant sa conservation et sa qualité pour les années à venir. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, l'œuvre est suffisamment imposante pour créer un impact visuel fort tout en s'adaptant à différents environnements d'exposition. Le triptyque présente trois rames de métro stylisées et dynamiques, chacune ornée du style distinctif des graffeurs cités. Le panneau supérieur, aux teintes roses et bleues énergiques, met en valeur le lettrage emblématique de Lee, tandis que le panneau central présente l'approche futuriste de Futura, avec des formes abstraites et une palette de tons froids. Le dernier panneau rend hommage au wildstyle classique de Dondi, avec un lettrage audacieux dans des nuances de rose qui tranche avec le fond. L'œuvre de Chalfant n'est pas une simple représentation statique ; Elle traduit le mouvement et le rythme de l'art du métro new-yorkais tel qu'il circulait autrefois dans les rues de la ville. Chaque exemplaire de cette série limitée est signé et numéroté par Chalfant, garantissant son authenticité et son lien avec l'artiste. Cette série a été publiée à l'occasion de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui a mis en lumière les intersections et les influences de l'art urbain au sein de l'art contemporain. Cette estampe est une pièce de collection, non seulement pour sa valeur esthétique et historique, mais aussi parce qu'elle représente l'évolution de l'art urbain, des métros et des murs de la ville jusqu'aux sommets de l'art contemporain. Geoff McFetridge : Kemistry Dessin original avec DVD d'animation 2004 Cette œuvre, créée par Geoff McFetridge, est l'un des 100 dessins originaux qui composent une séquence d'animation complexe. Réalisé avec précision au crayon sur papier Canson, chaque dessin mesure 22,86 x 30,45 centimètres, capturant l'esthétique minimaliste et la fluidité des lignes caractéristiques du travail de McFetridge. Cette œuvre met en scène une silhouette faisant du skateboard, rendue par un trait continu et fluide qui traduit le mouvement et une subtile fantaisie. Un second personnage, curieux, apparaît en retrait, ajoutant une dimension narrative à la composition. En plus de l'œuvre originale, les collectionneurs reçoivent un DVD contenant l'intégralité de la séquence d'animation, offrant un aperçu rare du processus créatif de McFetridge et de la progression de l'animation, des images fixes à une expérience visuelle dynamique. Chaque dessin est signé par l'artiste, une touche personnelle qui garantit son authenticité. Cette acquisition n'est pas seulement l'achat d'une œuvre d'art unique ; c'est une invitation à plonger dans l'univers visionnaire de McFetridge, où le graphisme rencontre la narration cinématographique. Cette combinaison unique de dessin traditionnel et d'animation numérique offre une appréciation multiforme de l'approche novatrice de l'artiste en matière d'art contemporain. Ed Templeton : Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers, photographie de 2004 signée Capturée par l'objectif avisé d'Ed Templeton, cette photographie est une pièce majeure de l'histoire de l'art contemporain, témoignant de l'essence même du mouvement artistique « Beautiful Losers ». L'image présente Chris Johanson, artiste emblématique de l'esprit DIY du street art, lors de la première exposition « Beautiful Losers » à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2004. Il s'agit d'un tirage argentique saisissant d'Ed Templeton, représentant Chris Johanson lors de cette exposition inaugurale. La photographie, de format 20 x 25 cm, fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun signé individuellement par Templeton, garantissant son exclusivité et son authenticité. Prise en 2004, cette image est un témoignage intemporel de l'histoire de l'art, documentant un moment charnière dans la convergence de la culture urbaine et de l'art contemporain. Cette photographie est un témoignage visuel et une incarnation de l'esprit de l'exposition, célébrant la rencontre underground du skateboard, du graffiti et du street art avec l'art contemporain. La composition de la photo, spontanée et sans filtre, révèle Johanson, le visage dissimulé par un tissu blanc, une présence énigmatique qui attise la curiosité. Ce choix de présentation fait écho aux thèmes de l'anonymat et du mystère qui imprègnent souvent la culture du street art. Le visage caché de Johanson, orné de lunettes de soleil posées sur le tissu et de sa barbe indomptée qui dépasse, crée un contraste saisissant, visuellement captivant et qui invite à la réflexion. Signée par Ed Templeton, cette photographie offre un lien tangible avec l'instant qu'elle immortalise, plongeant le spectateur au cœur d'un événement charnière de l'histoire du street art et du pop art. La signature de Templeton ajoute une touche d'authenticité et fait de cette œuvre un véritable point de rencontre entre son parcours photographique et le récit artistique de Johanson. « Chris Johanson à la première exposition Beautiful Losers » est une photographie qui transcende son médium, offrant un aperçu de la communauté et de la camaraderie des artistes qui ont marqué toute une génération. Cette œuvre occupera une place de choix pour les collectionneurs et les passionnés du mouvement, incarnant l'énergie brute et spontanée que représentaient les « Beautiful Losers ». Cynthia Connolly : Page de machine à glaçons sans titre, photographie d'Arizona , 1999. Signée et datée. Cette photographie de Cynthia Connolly, sans titre mais capturant avec émotion l'essence de Page, en Arizona, est un tirage argentique magistral qui incarne l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers ». Ce tirage de 10 x 15 cm fait partie d'une édition limitée à 100 exemplaires, chacun imprimé et signé avec soin par l'artiste, soulignant ainsi son caractère de collection. L'image met en scène une machine à glaçons, symbole à la fois banal et emblématique de l'Amérique du quotidien. Datée du 17 mai 1995, la photographie n'est pas seulement la représentation d'un lieu, mais aussi le témoignage d'une époque. L'annotation manuscrite « Page, Arizona » y ajoute une touche personnelle, évoquant un lieu et ancrant l'œuvre dans son contexte géographique. Le regard photographique de Connolly transforme l'ordinaire en extraordinaire, invitant le spectateur à trouver beauté et récit dans le quotidien. Le contraste saisissant du noir et blanc met en valeur le jeu d'ombre et de lumière, conférant à la machine à glaçons une dimension sculpturale. Cette œuvre est une exploration subtile des formes et des textures, où même l'utilitaire devient un sujet digne de contemplation artistique. Ce tirage est essentiel pour les collectionneurs qui apprécient le croisement entre la photographie documentaire et les beaux-arts. Il témoigne de l'engagement de Connolly à saisir les recoins méconnus des paysages américains, et constitue un ajout exceptionnel à toute collection célébrant la beauté subtile du quotidien au sein de la vaste tapisserie de la culture américaine. Barry McGee : Untitled Ryze 2007, tirage C et photographie étiquetée à la main L'œuvre « Untitled Ryze » de Barry McGee est un pilier du mouvement d'art contemporain, symbolisant la rencontre dynamique entre la culture urbaine et les beaux-arts. Ce tirage C saisissant de 2007, mesurant 40,6 x 50,8 cm, est une pièce de collection très recherchée, limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire de la série est signé et numéroté à la main par McGee, un artiste qui appose rarement sa signature sur ses œuvres. L'œuvre a été présentée en parallèle de l'exposition majeure « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 dans de nombreux musées et galeries à travers le monde. L'image capture l'essence de Ryze, figure légendaire du street art bostonien, et témoigne du talent de McGee pour transposer l'énergie brute du graffiti dans un contexte muséographique raffiné. L'œuvre de McGee dépasse le cadre de la photographie, car « Untitled Ryze » est un élément central de ses installations et assemblages de grande envergure. Ce tableau est un témoignage visuel de l'héritage de l'artiste et un symbole de l'esprit culturel incarné par The Beautiful Losers. Acquise directement auprès d'Iconoclast Editions et des archives de The Beautiful Losers, cette œuvre représente une occasion unique pour les amateurs et les collectionneurs d'acquérir un fragment d'histoire du street art, vu à travers le regard de l'un de ses artistes les plus énigmatiques et les plus célèbres : Barry McGee. Barry McGee : Sans titre Bonjour, je m'appelle... Autocollant original Slap-Up 2005 signé Barry McGee, figure influente du street art et du graffiti, a marqué les esprits par son style et son approche uniques. Son œuvre « Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag » en est un exemple emblématique, mêlant l'énergie brute du street art à l'esthétique raffinée du pop art. Créée en 2005, cette pièce témoigne de la capacité de McGee à transformer des objets et des thèmes du quotidien en expressions artistiques saisissantes. Son parcours artistique a débuté dans la rue, où il a perfectionné son art en réalisant des graffitis sous le pseudonyme de « Twist ». Cette période formatrice a été cruciale pour façonner son style distinctif, caractérisé par un mélange de spontanéité propre au graffiti et d'audace, voire de force visuelle, propre au pop art. Son passage des murs de la rue aux galeries n'a en rien altéré l'authenticité brute de son travail. Au contraire, il lui a offert un nouveau terrain d'expression, lui permettant de toucher un public plus large tout en restant fidèle à ses racines dans la culture urbaine. Terry Richardson : Autoportrait du diable sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie sur papier, réalisée en 2004 et intitulée « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », offre un rendu visuel saisissant. Tirée à 200 exemplaires, elle est signée et numérotée individuellement par l'artiste, conférant à cette œuvre exclusive une dimension personnelle. Sur un fond jaune éclatant, l'artiste pose dans une attitude à la fois espiègle et rebelle. Arborant des cornes de diable et brandissant un trident, il fait un geste malicieux de paix, juxtaposant ainsi des symboles traditionnellement sinistres à une attitude légère. La dominante jaune monochrome de la sérigraphie renforce l'impact visuel de l'œuvre. Cette pièce a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), qui explore les intersections entre culture pop et art urbain et propose une relecture subversive de l'iconographie contemporaine. L'origine de cette œuvre est remarquable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle atteste de son authenticité et de son lien avec un mouvement majeur de l'art moderne. Cet autoportrait est bien plus qu'une simple image ; c'est une œuvre marquante qui capture l'essence d'un esprit culturel, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection d'art. Evan Hecox : Estampe sur bois « Rue de Kyoto », 2004, signée et numérotée « Kyoto Street », une sérigraphie captivante d'Evan Hecox, immortalise un instant figé dans le charme intemporel de l'ancienne capitale japonaise. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande minutie sur papier d'archivage sans acide et mesure 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Hecox lui-même, ce qui en fait une pièce de collection. Cette œuvre a été présentée dans le cadre de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », de 2004 à 2009, et a été exposée dans différents lieux. L'estampe « Rue de Kyoto » a été présentée dans des expositions de renom, notamment « Transfer » au Centre culturel Santander de Porto Alegre, au Brésil, en 2008, et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera, à São Paulo, en 2010. Dans cette œuvre, Hecox distille l'essence du paysage urbain de Kyoto en contrastes saisissants et en lignes épurées, capturant le jeu dynamique de la lumière et de l'ombre. Des lanternes ornées de caractères kanji ponctuent la scène, diffusant une lueur chaleureuse sur la ruelle. Parallèlement, le réseau complexe de lignes électriques au-dessus ajoute une dimension supplémentaire, suggérant l'énergie vibrante de la ville. La palette audacieuse et le style graphique affirmé de l'œuvre suscitent une certaine nostalgie, invitant le spectateur à contempler l'atmosphère à la fois sereine et animée des rues de Kyoto. Conservée dans les archives de Beautiful Losers, « Rue de Kyoto » n'est pas seulement une estampe, mais une œuvre narrative présentée aux côtés d'autres chefs-d'œuvre contemporains dans les catalogues « Beautiful Losers » et « Transfer ». C'est un témoignage de la capacité d'Hecox à capturer l'âme de l'environnement urbain, ce qui en fait une pièce de choix pour les collectionneurs et les admirateurs d'art contemporain ayant un penchant pour l'esthétique urbaine et la profondeur culturelle. Ryan McGinness : Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot, sérigraphie 2004, signée et numérotée Ryan McGinness, « Porte-bonheur pathétiques du hipster idiot ». Cette œuvre exquise de 2004 est une représentation magistrale de l'iconographie contemporaine, réalisée avec une minutie extrême par sérigraphie sur papier. Chaque estampe mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires, garantissant son caractère unique et de collection. Chaque exemplaire est signé et numéroté à la main par l'artiste, attestant de son authenticité et de la touche personnelle de McGinness. L'œuvre a été publiée en parallèle de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a mis en lumière l'énergie vibrante et le dynamisme du street art dans le contexte de l'art contemporain. L'œuvre est une symphonie de symboles, un lexique visuel reflétant l'esprit ironique et souvent autodérisoire de la sous-culture hipster. L'utilisation par McGinness d'images iconiques, mêlée de fantaisie et de critique, capture un moment où l'art, la culture et le commentaire social se rencontrent avec une grâce naturelle. Cette œuvre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais un morceau d'histoire culturelle, un miroir de l'esprit du temps du paysage urbain du début des années 2000. Harmony Korine : Sans titre Osama et ET, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre est une sérigraphie captivante d'Harmony Korine, intitulée « Sans titre (Oussama et E.T.) », datant de 2005. Tirée à seulement 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Korine, elle est une véritable pièce de collection. Cette estampe, mesurant 50,8 x 40,6 cm, révèle la vision unique de Korine en juxtaposant deux références culturelles radicalement différentes. L'image représente Oussama ben Laden enlacé avec l'emblématique extraterrestre E.T., personnage du célèbre film de Steven Spielberg. La fusion de ces images constitue une affirmation audacieuse et invite à de multiples interprétations de la convergence de symboles culturels disparates. Le personnage et E.T. sont dessinés avec une linéarité délicate qui contraste avec la gravité du sujet, créant un paradoxe visuel saisissant. Cette sérigraphie a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la rencontre entre le skateboard, le graffiti, la mode urbaine et l'art contemporain. La provenance de cette estampe est irréprochable : issue des éditions Iconoclast et des archives Beautiful Losers, elle revêt une importance historique et artistique indéniable. Le juxtaposition de figures aussi incongrues invite le spectateur à concilier les émotions et les récits contrastés que chaque personnage incarne. Plus qu’une simple expression visuelle, cette œuvre est un dialogue sur la culture populaire, les personnalités politiques, les personnages de fiction et leur place dans le champ artistique. Les collectionneurs et les amateurs de street art apprécieront la profondeur et le caractère provocateur de cette estampe, qui constitue une pièce de choix pour toute collection d’art contemporain. Larry Clark : Photographie Shorty sans titre, œuvre d'art 1996/2007, signée et numérotée Cette saisissante photographie, intitulée « Sans titre (Shorty) », est une œuvre marquante du célèbre artiste Larry Clark. Réalisée en 1996 et publiée en 2007, elle est imprimée sur papier aquarelle Anjelica et mesure 50,8 x 34,9 cm. Chaque exemplaire de cette édition limitée à 200 est signé et numéroté individuellement par Clark lui-même, avec une signature et une date supplémentaires au verso, garantissant son authenticité et sa rareté. Diffusée à l'occasion de la prestigieuse exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), cette photographie provient des Éditions Iconoclast et fait partie intégrante des Archives Beautiful Losers. Figure influente de la photographie et du cinéma depuis plus de cinquante ans, Larry Clark a marqué durablement le monde de la création grâce à des œuvres telles que « Teenage Lust » et « Tulsa », ainsi que des films comme « KIDS » et « Marfa Girl ». La photographie capture l'essence de Lyle Dean « Shorty » Easky, dont l'histoire s'entremêle avec celle de l'artiste et le récit plus large de la culture de la jeunesse américaine. Shorty, d'origine amérindienne, est décédé tragiquement en 2013. Sa vie et sa mort prématurée demeurent un récit poignant, dont les racines plongent dans le même quartier de Tulsa qui a inspiré une grande partie des premières œuvres de Clark – le même lieu que Francis Ford Coppola a choisi pour « Outsiders ». Raymond Pettibon : Soleil sans titre, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Cette œuvre saisissante, sans titre, date de 2005 et est signée par l'artiste renommé Raymond Pettibon, reconnu pour son influence majeure sur l'art et la culture. Il s'agit d'une sérigraphie sur papier, un médium qui permet une restitution vibrante et précise du design dynamique de Pettibon. Mesurant 51 x 41 cm, elle s'adapte à différents espaces et impose sa présence visuelle. Cette création de Pettibon fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, offrant un lien direct avec son processus créatif. L'œuvre présente une explosion de lignes émanant d'un point central, suggérant une énergie explosive ou un phénomène cosmique. L'utilisation du noir, associée à des touches de bleu et de jaune, confère à l'œuvre une impression de profondeur et d'intensité, tandis que le texte manuscrit en haut – « APPLIQUEZ-LE À L'ÉTUDE DES MIROIRS, DES ARCS-EN-CIEL OU DU SOLEIL ! » – invite à la contemplation et ajoute une dimension poétique à l'expérience visuelle. Cette édition a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait le croisement entre l'art underground et la créativité urbaine. L'œuvre de Pettibon témoigne de l'esprit de ce mouvement, incarnant l'énergie brute et l'esthétique audacieuse qui définissent le genre. C'est une pièce de collection, non seulement pour son attrait esthétique, mais aussi pour son importance culturelle dans l'art contemporain. Evan Hecox : Estampe sur bois de Chinatown, New York, 2004, signée et numérotée « Chinatown NYC », une estampe sur bois de 2004 d'Evan Hecox, réalisée sur un délicat papier de riz japonais, retranscrit avec minutie la vitalité urbaine. Chaque estampe de cette série limitée mesure 25,4 x 20,3 cm et fait partie d'une édition numérotée à 100 exemplaires, soulignant ainsi son exclusivité. Chaque pièce est imprimée et signée personnellement par Hecox, témoignant de l'implication directe de l'artiste dans l'expérience du collectionneur. Cette œuvre capture l'essence du quartier chinois animé de New York avec un sens aigu du détail et une approche stylistique singulière. L'utilisation des lignes par Hecox dans la technique de l'estampe sur bois traduit la nature dynamique de la ville en une image statique qui vibre de vie. L'artiste restitue avec maestria la complexité architecturale du paysage urbain, complétée par la présence humaine qui insuffle la vie à la ville. La superposition nuancée de l'estampe, avec son tracé complexe et ses subtiles variations de tons, fait écho à la richesse des expériences vécues en milieu urbain. Reconnu pour son talent à saisir l'essence d'un lieu dans ses œuvres, Hecox présente « Chinatown NYC » comme bien plus qu'une simple représentation visuelle : c'est un récit tissé d'encre et de papier, une histoire rythmée par le paysage urbain. Cette œuvre témoigne du génie artistique de Hecox et rend hommage à la richesse culturelle de Chinatown et à l'histoire en constante évolution de New York. Rostarr- Romon K Yang : Sans titre, Japon, HPM, peinture en aérosol, sérigraphie, 2005, signée et numérotée Découvrez la fusion de la tradition et de la rébellion avec « Untitled Japan HPM » de Rostarr, une œuvre provocatrice de Romon K Yang datant de 2005. Cette œuvre saisissante, réalisée sur papier (27,94 x 33,02 cm), est un mélange harmonieux de peinture aérosol et de sérigraphie. Tirée à seulement 100 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, elle témoigne du langage visuel singulier de Rostarr, où les traits calligraphiques rencontrent la spontanéité du street art. Des formes rouges audacieuses structurent la composition ; leurs contours fluides et leurs cercles pleins contrastent fortement avec les éclaboussures brutes et improvisées de peinture aérosol noire. Ce jeu de couleurs et de formes crée une tension dynamique, une symphonie visuelle qui capture l'esprit de l'art contemporain. Chaque exemplaire de « Untitled Japan HPM » est une célébration de l'expression unique, peinte et imprimée à la main, signature audacieuse du style iconique de Rostarr. La rareté de cette œuvre en fait une pièce convoitée par les collectionneurs et les amateurs désireux de posséder un fragment d'histoire de l'art qui fait le lien entre tradition et modernité, entre préméditation et spontanéité. « Untitled Japan HPM » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un dialogue culturel qui résonne au rythme de la vie urbaine contemporaine. Rostarr - Romon K Yang : Papillon dans l'ouragan, sérigraphie de 2004 signée et numérotée Embarquez pour un voyage visuel avec « Papillon dans la tempête », une sérigraphie sur papier captivante de l'artiste renommé Rostarr, créée en 2004, année charnière. Cette œuvre illustre l'interaction dynamique entre forme et fluidité. Mesurant 51 x 41 cm, elle fait partie d'une édition exclusive de 200 exemplaires, chacun portant la signature et le numéro uniques attribués par l'artiste. Fruit d'une exploration artistique audacieuse, « Papillon dans la tempête » a été dévoilée en parallèle de l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », célébrant la rencontre entre les mouvements artistiques underground et la culture dominante. L'œuvre présente une profusion de formes et de courbes abstraites, principalement dans des tons de bleu et de jaune, évoquant la grâce chaotique d'un papillon pris dans la tempête. Les couleurs vives tourbillonnent et dansent sur le papier, invitant le spectateur à contempler la relation entre harmonie et chaos. Cette œuvre est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; C'est une œuvre marquante, un fragment d'histoire culturelle, et un témoignage de la maîtrise de l'artiste qui mêle l'énergie brute de la culture urbaine à la sophistication de l'art contemporain. « Butterfly In The Hurricane » est une pièce incontournable pour les connaisseurs et les collectionneurs, promettant de susciter la conversation et de devenir un joyau de toute collection. Craig R Stecyk III : Sans titre, 2004. Photographie sérigraphique HPM unique, signée et numérotée. Œuvre singulière de Craig R. Stecyk III, cette œuvre sans titre de 2004 illustre avec brio la fusion entre art contemporain et culture urbaine. Réalisée avec une méticulosité extrême, elle présente un fond personnalisé peint à l'aérographe, une sérigraphie double face appliquée avec maestria et des accents de crayon sur un papier d'archivage blanc épais et robuste, sans acide, de 50,8 x 40,6 cm. Tirée à 200 exemplaires, chaque pièce est numérotée individuellement et signée par l'artiste, gage de son exclusivité. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009 et est très prisée au sein des archives Beautiful Losers. Son authenticité et son importance culturelle sont attestées par la provenance de cette pièce, issue des Éditions Iconoclast. Stecyk, figure emblématique du projet Beautiful Losers, a créé une installation qui a captivé le public et suscité un engouement sans précédent. Son œuvre rend hommage aux vibrantes sous-cultures californiennes, puisant son inspiration dans la culture des voitures customisées, le surf et le skateboard, le tout illustré par une documentation photographique exhaustive. Membre fondateur des Dogtown et des Z-Boys, Stecyk transcende la simple création artistique avec ses œuvres : elles sont de véritables témoignages d'un mouvement culturel décadent, transposés sur papier dans une palette qui vibre au rythme de l'énergie et de l'esprit de la rue. Cette pièce est une expression artistique et un artefact culturel qui capture l'essence même des sous-cultures californiennes, immortalisée par le regard visionnaire de Stecyk. Craig R Stecyk III : Épreuve sérigraphique argentique sans titre, signée et numérotée L'œuvre sans titre de Craig R. Stecyk III est une affirmation d'originalité et de défi artistique. Elle fait partie d'une série exclusive de 100 exemplaires, chacun étant un tirage argentique sérigraphié sur papier, mesurant 10,16 x 15,24 centimètres. L'œuvre arbore fièrement le mot « PROOF » en lettres rouges, attestant de son authenticité en tant que tirage photographique original. Le texte en dessous sert à la fois de déclaration et de restriction, soulignant la vocation contractuelle du tirage et interdisant expressément toute reproduction, revente et exposition publique. La signature de l'artiste, apposée avec énergie sur le tirage, renforce cette exclusivité, authentifiant chaque exemplaire et le désignant comme une pièce unique au sein de cette édition limitée. La signature devient partie intégrante de l'œuvre, se fondant dans le message textuel et le fond épuré, garantissant que chaque tirage témoigne de la philosophie artistique unique de Stecyk et de son héritage au sein du monde de l'art. Tobin Yelland : Sérigraphie sans titre d'Andy Roy, 2004, signée et numérotée « Sans titre (Andy Roy) » de Tobin Yelland est une sérigraphie saisissante qui capture l'essence de l'individualité et de la rébellion, caractéristiques de la culture urbaine. Réalisée en 2004, cette œuvre met en scène Andy Roy, figure emblématique du monde du skateboard, connu pour son style brut et son attitude sans compromis. Imprimée sur papier de haute qualité, chaque exemplaire de cette édition limitée mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une série de 200 tirages. Chaque pièce est méticuleusement signée et numérotée par Yelland, garantissant son authenticité et l'inscrivant dans une lignée d'objets de collection très recherchés. L'œuvre a été créée pour l'exposition influente « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » ​​(2004-2009). Cette exposition a joué un rôle déterminant dans la célébration et la reconnaissance de la culture urbaine au sein de la scène artistique contemporaine, en intégrant l'esthétique du skateboard, du graffiti et d'autres formes d'expression artistique dans l'espace des galeries. Issue d'Iconoclast Editions et des archives de Beautiful Losers, « Sans titre (Andy Roy) » est bien plus qu'un portrait : c'est un récit de la contre-culture, un emblème de l'esprit rebelle du street art et un instantané d'un mouvement qui a marqué durablement l'art contemporain. Collectionneurs et amateurs du genre trouveront dans cette sérigraphie une œuvre qui continue de vibrer au rythme et à l'authenticité de la culture urbaine. Tobin Yelland : Skate Smash Window PhotMills signé/numéroté « Skate Smash Window Photo » de Tobin Yelland est une photographie en noir et blanc, brute et dynamique, qui saisit un instant spontané de rébellion juvénile. Prise en 2004, cette image incarne l'esprit de la culture street et skate de l'époque. La photo illustre la spontanéité et l'impulsivité inhérentes à la culture du skateboard, incarnées par l'acte d'une planche de skate fracassant la vitre d'une voiture. Cette photographie a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition célébrait la fusion des sensibilités urbaines et du monde de l'art, intégrant l'authenticité des expériences subculturelles dans le contexte des beaux-arts. Provenant des archives de Beautiful Losers et ayant été acquise par Iconoclast Editions, cette œuvre est bien plus qu'une simple photographie : c'est un récit, une tranche de vie d'une culture souvent méconnue. La capacité de Yelland à saisir un instant aussi brut et authentique crée un lien viscéral avec le spectateur, offrant un aperçu des aspects les plus débridés de la culture jeune. La photo « Skate Smash Window Photo » témoigne de l'époque qu'elle représente, constituant un document historique de la contestation et de l'énergie subversive propres au skateboard. C'est une pièce précieuse pour les collectionneurs et les passionnés de photographie et de culture urbaine, offrant un regard sans concession sur les moments fondateurs d'un mouvement. Mike Mills : La police est en nous, sérigraphie 2004, signée et numérotée L'œuvre évocatrice de Mike Mills, « The Cops Are Inside Us », constitue une déclaration profonde dans l'art contemporain. Elle utilise la technique brute de la sérigraphie artisanale, combinée au crayon, sur un papier d'archivage blanc doux sans acide. Cette œuvre de 2004 mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition exclusive limitée à 200 exemplaires signés et numérotés. Chaque estampe de cette série témoigne du sens aigu de l'observation chez Mills, qui explore l'interaction entre texte et image, créant un récit qui évoque la lutte intérieure et l'introspection sociétale. La teinte rouge intense qui domine l'estampe, s'estompant en une représentation crue et granuleuse dans sa partie inférieure, crée un contraste visuel saisissant, suggérant une dualité inhérente à la condition humaine. Cette œuvre a été présentée lors de l'exposition majeure « Beautiful Losers », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cette exposition a mis en lumière l'importance culturelle du street art et son impact sur les pratiques artistiques contemporaines. « The Cops Are Inside Us » reflète l’esprit de son époque et continue de faire écho aux débats sociaux actuels, ce qui en fait une œuvre intemporelle pour les collectionneurs et les amateurs d’art engagé. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers, cette pièce de Mike Mills est bien plus qu’une simple œuvre d’art : c’est un commentaire culturel, préservé par la sérigraphie et offrant un aperçu du dialogue complexe entre la société et l’individu. Cheryl Dunn : Sérigraphie signée et numérotée, réalisée en 2004, et photographie signée. « Drafted. » de Cheryl Dunn est une sérigraphie provocatrice qui saisit avec force un instant d'interaction humaine, sur un fond jaune éclatant. Cette création de 2004 mesure 51 x 41 cm et fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son caractère exclusif. L'œuvre présente une scène à fort contraste, avec des silhouettes en contre-jour, l'une assise au sol et les autres semblant en mouvement. Les silhouettes de Dunn créent un récit universel, permettant à chacun d'y projeter ses propres histoires et significations. Le titre « Drafted. » suggère les thèmes de la compulsion et de la résistance, trouvant un écho profond chez le spectateur. Présentée lors de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette œuvre contribue au dialogue entre culture urbaine et beaux-arts. Cette exposition a été une vitrine essentielle pour les artistes influencés par des formes subculturelles telles que le skateboard, le graffiti et le punk. Issue de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive et produite par Iconoclast Editions, « drafted. » est bien plus qu'une œuvre d'art : c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'un mouvement. Elle exprime avec force la vision de Dunn et offre un commentaire visuel sur les forces qui façonnent notre société. Les collectionneurs d'art contemporain et les amateurs de culture urbaine y trouveront un mélange captivant d'audace esthétique et de pertinence sociale. Cheryl Dunn : C-4 San Francisco Tenderloin Hallway, estampe giclée 2004, signée et numérotée Cette captivante estampe giclée de Cheryl Dunn transporte le spectateur au cœur vibrant du quartier Tenderloin de San Francisco. Intitulée « C-4 San Francisco Tenderloin Hallway », elle témoigne du regard aiguisé de Dunn sur l'authenticité et la spontanéité, capturant un instant saisissant dans un couloir qui murmure des histoires du tissu urbain de la ville. L'estampe, au format 38 x 25 cm, est méticuleusement numérotée et signée personnellement par Cheryl Dunn, garantissant son authenticité et son lien avec la vision originale de l'artiste. Tirée à seulement 100 exemplaires, cette édition limitée est une pièce unique et de collection pour les amateurs d'art et les passionnés d'exploration urbaine. Le sujet se tient dans l'étroit couloir, incarnant une sérénité au milieu du chaos potentiel de la ville. Vêtu d'une veste rouge et verte éclatante, ornée d'oreilles d'ours fantaisistes, il apporte une touche d'innocence à cette scène par ailleurs brute. Cette personne tient une bombe de peinture, évoquant une histoire d'art urbain et d'expression. Parallèlement, les poches de sa veste sont intrigantes, remplies d'autres bombes, suggérant peut-être une réflexion de l'artiste sur la jeunesse, la rébellion ou la créativité dans l'espace urbain. L'estampe de Cheryl Dunn offre non seulement un récit visuel, mais invite également à une réflexion sur le pouls culturel de la ville, les histoires inscrites dans ses murs et les personnages hauts en couleur qui la fréquentent. Cette œuvre est plus qu'une photographie : c'est un fragment de l'âme de San Francisco, magnifiquement préservé grâce à une impression giclée de haute qualité. Cynthia Connolly : Machine à glaçons sans titre, sérigraphie, 2004, signée et numérotée L'œuvre « Sans titre » de Cynthia Connolly, issue de sa série « Machines à glaçons », est une sérigraphie sur papier captivante, mesurant 40,6 x 50,8 cm. Tirée à seulement 200 exemplaires, chaque pièce est signée par l'artiste et numérotée, garantissant son authenticité et sa rareté. Réalisée avec un sens aigu de l'esthétique américaine, cette œuvre est un témoignage poétique des machines à glaçons autrefois omniprésentes dans le paysage américain, aujourd'hui vestiges d'une époque révolue. Le travail de Connolly est reconnu pour sa capacité à saisir ces instants fugaces de la vie américaine, préservant la nostalgie et la valeur culturelle de ces objets du quotidien. L'estampe « Sans titre » a été éditée pour commémorer l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement marquant a permis d'introduire la culture urbaine, avec son authenticité brute, dans l'univers raffiné des galeries d'art, mettant en lumière le travail d'artistes puisant leur inspiration dans l'esthétique de la rue, le skateboard et les courants underground de la culture subversive. Les photographies de Connolly, réputées pour leur simplicité et leur profondeur saisissantes, figurent dans les collections permanentes de musées prestigieux. Cette estampe, appartenant à la série « Ice Machines », témoigne de son engagement à immortaliser des aspects de la vie américaine qui disparaissent peu à peu. Pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain empreints de nostalgie, « Sans titre » de Connolly est une pièce incontournable. Bien plus qu'une simple sérigraphie, c'est un morceau de patrimoine culturel, une réflexion profonde sur la fugacité du quotidien et une œuvre d'art remarquable d'une photographe et artiste de renom. Geoff McFetridge : L'éclat caché, sérigraphie 2004, signée et numérotée « L'Éclat Caché » de Geoff McFetridge témoigne de la maîtrise de l'artiste en matière de rythme visuel et de narration, sublimée par la sérigraphie. Créée en 2004, cette sérigraphie sur papier mesure 51 x 41 cm, un format qui permet aux motifs complexes et à la palette de bleus saisissante d'envelopper le champ de vision du spectateur. Chaque élément de la mosaïque vibre d'une énergie emblématique du talent graphique de McFetridge. À y regarder de plus près, on discerne la composition méticuleuse de formes abstraites et figuratives. Cette œuvre à motifs est un puzzle visuel sophistiqué où formes géométriques et organiques convergent pour créer une impression de profondeur et de mouvement. La répétition des éléments sert un dessein esthétique et tisse un récit plus profond, évoquant l'interconnexion des individus au sein d'une communauté ou la nature à la fois répétitive et unique des paysages urbains. Signée par l'artiste, cette pièce porte la marque personnelle de McFetridge, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au processus créatif. « The Hidden Radiance » a figuré dans la prestigieuse exposition « The Beautiful Losers Portfolio » à la galerie Agnes B de Los Angeles, au sein d'une collection célébrant la synergie entre l'art contemporain et la culture urbaine. Elle est également mise en avant dans l'ouvrage de référence « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », publié par Edition Iconoclast, qui documente le phénomène culturel que représente cette œuvre. Cette sérigraphie est une pièce décorative essentielle au dialogue entre le pop art urbain et les scènes artistiques dominantes. C'est une pièce de collection qui capture l'essence de l'influence de McFetridge sur le langage visuel de l'art contemporain. Ce langage parle aussi bien à l'amateur d'art averti qu'au passionné de la culture urbaine. Ed Templeton : Femme choquée (sans titre) Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Femme choquée (sans titre) », une œuvre saisissante d'Ed Templeton, révèle toute la puissance expressive de la sérigraphie. Créée en 2004, cette pièce de 40,6 x 50,8 cm fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par Templeton, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Cette sérigraphie témoigne du talent unique de Templeton pour saisir la condition humaine dans ses moments les plus vulnérables et les plus authentiques. L'œuvre représente une femme, son expression de surprise ou de choc, un instant figé dans le temps par la main experte de Templeton. L'utilisation de couleurs vives et contrastées, ainsi que la superposition d'éléments abstraits, confèrent à cette œuvre une dynamique à la fois troublante et fascinante. L'image, empreinte d'immédiateté et d'intimité, caractéristique de la démarche artistique de Templeton, invite le spectateur à se confronter aux émotions inattendues et souvent dérangeantes que manifestent ses sujets. Les coups de pinceau bruts et l'estompage délibéré des détails invitent à explorer les thèmes de l'intimité, de l'émotion et de la dimension voyeuriste de l'art. « Femme choquée sans titre » a été présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait la rencontre entre les scènes artistiques underground et la reconnaissance du grand public. L'œuvre de Templeton témoigne du pouvoir du pop art urbain à exprimer des expériences humaines profondes, faisant de cette pièce une acquisition précieuse pour les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain. James Jarvis x Amos Toys : Figurine signée Wiggins (The Thin Blue Line) de la série In-Crowd, objet d'art de collection 2004 Il présente « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins », une figurine collector en édition limitée à 100 exemplaires signés (3,5 x 6 pouces), fusionnant l'univers imaginaire de James Jarvis et le plaisir tangible des objets d'art. Créée en collaboration avec Amos Toys, cette figurine représente une synthèse unique entre art, collection et narration. Il s'agit d'une figurine en vinyle de 10 cm (6 pouces) environ, nommée Wiggins, faisant partie d'une série très exclusive limitée à seulement 1 660 exemplaires dans le monde. Wiggins, le petit policier, se tient fièrement dans son uniforme, confectionné avec un souci du détail exceptionnel. Du haut de sa casquette de police classique aux semelles de ses bottes robustes, chaque élément de sa tenue a été soigneusement conçu pour refléter l'essence de son personnage. Il tient une matraque, accessoire qui suggère sa disponibilité à intervenir et à rétablir l'ordre. Pourtant, son visage, orné d'une moustache et d'une expression sévère, suggère une profondeur de personnalité qui dépasse ses fonctions officielles. Chaque figurine est présentée dans un coffret au design soigné, arborant fièrement la signature de James Jarvis, gage d'authenticité et lien direct avec l'artiste. L'emballage est une œuvre d'art à part entière, au même titre que la figurine elle-même. La fenêtre transparente dévoile la silhouette de Wiggins, brouillant la frontière entre jouet et sculpture. Wiggins n'est pas qu'un simple personnage : c'est un conteur à part entière, incarnant la complexité de son métier avec l'humour et la perspicacité caractéristiques de Jarvis. Selon son histoire, lorsqu'il ne patrouille pas les rues, il écrit des poèmes introspectifs, offrant un aperçu de son âme sensible, en contraste avec son image d'autorité. Cette pièce est un incontournable pour les amateurs de street art et pour tous ceux qui apprécient le croisement entre art et fantaisie. C'est un hommage au charme décalé et à la vision créative qui font la renommée de James Jarvis, faisant de « In-Crowd : The Thin Blue Line Wiggins » une pièce exceptionnelle pour toute collection de jouets d'art ou d'œuvres d'art contemporain. ESPO - Steve Powers : Sans titre, Next Door, sérigraphie HPM, 2006, signée et numérotée « Sans titre (Voisin…) » de Steve Powers est une œuvre d'art contemporain exemplaire, mêlant la spontanéité du street art à la sophistication d'une œuvre de galerie. Cette sérigraphie sur papier, mesurant 40,6 x 50,8 cm, fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection. L'une des particularités de cette œuvre réside dans les éléments uniques dessinés à la main par Powers sur chaque tirage, faisant de chaque exemplaire un trésor unique. L'œuvre est imprégnée de l'humour et du langage visuel caractéristiques de Powers, avec des graphismes audacieux et un jeu de mots qui tissent un récit complexe. Publiée à l'occasion de la célèbre exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » , qui s'est tenue de 2004 à 2009, cette sérigraphie capture l'essence d'un mouvement qui a brouillé les frontières entre art underground et art mainstream. Les éléments variés, de la pièce de puzzle « Inadapté » à la silhouette mélancolique coiffée d'un haut-de-forme, abordent les thèmes de l'identité, des pressions sociales et de la quête existentielle de sens. Issue d'Iconoclast Editions et des archives Beautiful Losers, « Sans titre (À côté...) » de Powers n'est pas une simple œuvre d'art imprimée ; c'est un dialogue avec le spectateur, un commentaire satirique sur la condition humaine et le reflet de la voix singulière de Steve Powers (alias ESPO) dans le monde de l'art. Cette œuvre enrichira toute collection et suscitera la conversation grâce à son imagerie vibrante et au talent narratif unique de l'artiste. ESPO - Steve Powers : Panneaux pratiques pour les personnes que vous connaissez à New York - Impression HPM personnalisée 2006 Steve Powers, alias ESPO, donne vie à l'essence même de la communication urbaine avec son œuvre « Handy Signs for People You Know in New York City » (2006). Cette collection d'autocollants découpés est bien plus qu'un simple objet décoratif : c'est une forme d'expression, incarnant le pouls des rues de New York. Chaque autocollant, une explosion de couleurs et de symboles, mesure 30,8 x 26 cm et est conçu pour capter l'attention et susciter la réflexion. L'œuvre catégorise astucieusement les différents archétypes que l'on peut croiser dans la métropole trépidante : les « CONFUSEURS » (main pointée en bleu), les « ABUSEURS » (pouce baissé en rouge), les « UTILISATEURS » (index pointé en vert) et les « PRODUCTEURS » (poignée de main en noir). Le jaune vif du fond agit comme un mégaphone visuel, amplifiant le message de chaque signe. L'œuvre de Powers est un commentaire sur la dynamique sociale de la vie urbaine, chaque signe étant une représentation concise des interactions complexes qui définissent l'expérience citadine. Présentés sous forme de planche d'autocollants découpés à l'emporte-pièce, imprimés sur papier mat haute pression (HPM), ces autocollants sont conçus pour adhérer à toutes les surfaces, transformant les objets du quotidien en supports d'échange social. « Handy Signs for People You Know in New York City » est une œuvre d'art interactive et un artefact culturel qui reflète le regard aiguisé de l'artiste sur les personnages qui composent le tissu social de la ville. Pour les collectionneurs et les admirateurs du travail de Steve Powers, cette planche d'autocollants offre un mélange unique de graphisme, d'art urbain et de commentaire ironique — autant de caractéristiques du style si particulier de Powers. Jo Jackson : Sérigraphie sans titre, 2004, signée et numérotée, accompagnée d'un livre d'artiste intitulé « States ». « Sans titre » de Jo Jackson (2004) est une sérigraphie sereine qui capture l'essence minimaliste des formes naturelles par la couleur et la forme. Mesurant 40,6 x 50,8 cm, cette œuvre fait partie d'une série en édition limitée, chaque exemplaire étant signé et numéroté par l'artiste, ce qui souligne son exclusivité et sa valeur de collection. « States » est un fanzine à feuillets articulés en édition limitée à 100 exemplaires. L'estampe présente un pic glacé et austère se détachant sur un superbe fond bleu, évoquant un sentiment de calme et de contemplation. Le sommet de la montagne est orné d'un flocon de neige unique et détaillé, suggérant la pureté et l'unicité des créations de la nature. En dessous, un champ de points blancs danse sur la base, rappelant une douce chute de neige ou un ciel étoilé. Publiée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine » (2004-2009), l'œuvre de Jackson reflète la dimension introspective et souvent méditative que peut susciter l'art contemporain. Cette exposition marquante a mis en lumière des artistes puisant leur inspiration dans la culture urbaine, le graffiti, le skateboard et d'autres formes d'art underground. Issue des archives de « Beautiful Losers », cette pièce représente un moment charnière de l'art contemporain où simplicité et symbolisme se rejoignent. Pour les collectionneurs comme pour les amateurs, « Sans titre » de Jackson est bien plus qu'une simple estampe : c'est une œuvre d'une beauté sereine, offrant un instant de réflexion au cœur du tumulte quotidien. Elle témoigne du talent de l'artiste pour condenser des émotions complexes en une image unique et poignante. Thomas Campbell : Peuple de la Pangée, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « People Of Pangea Unite » de Thomas Campbell est une sérigraphie sur papier saisissante qui offre une perspective à la fois poétique et profonde sur l'unité et le monde naturel. Cette œuvre de 2005 fait partie d'une série limitée, signée et numérotée individuellement par l'artiste, faisant de chaque exemplaire une pièce de collection. L'œuvre représente un paysage surréaliste où des figures humaines se fondent dans le tronc d'un arbre, créant une métaphore visuelle de l'interconnexion. Au-dessus, une bulle de dialogue se déploie avec le texte : « WHAT EXACTLY ARE CONSERVATIVES CONSERVING », une question provocatrice invitant les spectateurs à s'interroger sur la responsabilité politique et environnementale. Des touches de couleurs vives ponctuent une palette majoritairement composée de tons terreux, attirant le regard sur cette composition ludique. Publiée pour l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui s'est tenue de 2004 à 2009, l'estampe de Campbell incarne la célébration, par l'exposition, des formes d'art subculturelles et de leur influence sur l'art contemporain. Cet événement culturel majeur a fait entrer l'esprit du skateboard, du graffiti et du street art dans l'espace de la galerie. « People Of Pangea Unite » témoigne de la capacité unique de Campbell à mêler le fantastique à la critique, offrant une œuvre à la fois esthétiquement plaisante et intellectuellement stimulante. Pour les collectionneurs, cette estampe est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un sujet de conversation qui capture un moment charnière de l'histoire de l'art contemporain, caractérisé par son audace et sa capacité à remettre en question l'ordre établi. Thomas Campbell : Portefeuille personnalisé en édition limitée Paul Frank, fait main, édition limitée 2005, T Moe Still Smoking « Still Smoking » de Thomas Campbell est un portefeuille sur mesure, réalisé à la main, une œuvre d'art fonctionnelle qui allie utilité et dynamisme de la culture urbaine. Créé en 2005, cet objet en édition limitée célèbre le style personnel et la créativité artistique. Orné d'une myriade d'illustrations fantaisistes, signature de l'esthétique de Campbell, le portefeuille arbore un fond bleu clair rehaussé d'images vives et contrastées. Des nuages ​​représentés avec légèreté aux structures stylisées et aux figures oniriques, chaque élément est rendu avec joie et une audace graphique affirmée. Ce portefeuille a été lancé dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui s'est tenue de 2004 à 2009. Cet événement international a marqué un tournant en mettant en lumière la convergence du skateboard, du graffiti et du street art sur la scène artistique contemporaine. Le portefeuille « Still Smoking » de Campbell n'est pas un simple accessoire, mais une pièce de collection qui capture l'essence d'une époque où l'art ne se limitait pas aux galeries, mais se portait sur soi, faisant partie intégrante du quotidien. C'est un hommage à l'esprit des « Beautiful Losers » et un incontournable pour les collectionneurs qui apprécient le mariage de l'art et de la vie de tous les jours. Andy Jenkins : Untitled Hang Unique HPM Print 2005 Signé/Daté Cette œuvre saisissante d'Andy Jenkins fait partie d'une collection unique de 100 tirages jet d'encre, mesurant chacun environ 28 x 23 cm. Sans titre, elle est une véritable symphonie d'éléments visuels, mêlant typographie, graphisme et illustrations dessinées à la main pour créer un récit complexe. Le mot « HANG » y est affiché en lettres surdimensionnées et décalées qui dominent l'espace visuel, sur un fond mêlant avec subtilité des éléments de calendrier et d'écriture manuscrite, évoquant le passage du temps et la fugacité des instants. Une fusée esquissée, placée à côté du texte, ajoute une touche de dynamisme et d'exploration, enrichissant ainsi le récit. Chaque tirage de cette édition limitée est signé et daté individuellement par Jenkins, garantissant son authenticité et reliant directement le collectionneur au parcours créatif de l'artiste. Cette œuvre n'est pas seulement une déclaration visuelle, mais aussi un témoignage de l'approche multidisciplinaire de Jenkins, où texte et image s'entremêlent pour interpeller et questionner le spectateur. Andy Jenkins : Cercle sans titre HPM Estampe unique 2005 Signée/Datée L'estampe « Circle Untitled HPM Print » d'Andy Jenkins (2005) est un exemple remarquable d'estampe contemporaine, alliant la simplicité des formes géométriques à la complexité de l'expression individuelle. Cette œuvre, l'une des cent estampes jet d'encre uniques, mesurant chacune environ 28 x 23 cm, témoigne de la maîtrise de Jenkins en matière de forme, de couleur et de composition. Deux cercles noirs imposants dominent l'espace visuel, formant une étude de symétrie et d'équilibre parfaits. Autour de ces figures centrales se dessinent des notes et des gribouillis manuscrits, certains nets, d'autres flous, suggérant le processus créatif de l'artiste ou peut-être des pensées volontairement énigmatiques. L'estampe se détache sur un fond blanc immaculé, qui non seulement accentue l'éclat des cercles noirs et les touches de rouge à l'intérieur de l'un d'eux, mais met également en valeur le texte et le trait subtils, invitant le spectateur à s'approcher. Chaque estampe de cette série est signée et datée par Jenkins, attestant d'une touche personnelle et d'une authenticité souvent recherchées par les collectionneurs et les amateurs d'art. Le tirage limité de ces estampes confère à chacune un caractère unique, tant par sa place au sein de la série que par les légères variations inhérentes à l'impression jet d'encre. « Circle Untitled HPM Print » de Jenkins offre une expérience à la fois visuelle et tactile, le choix du papier et de la technique d'impression contribuant à la présence singulière de l'œuvre. Elle témoigne de la capacité de Jenkins à insuffler profondeur et narration à une esthétique minimaliste, invitant le spectateur à un dialogue silencieux, introspectif et universel. Avec ses lignes épurées et ses détails intrigants, cette pièce est un ajout précieux à toute collection appréciant la rencontre entre design moderne et expression personnelle dans l'art de l'estampe. Andy « Mel Bend » Jenkins : Scribble Scrabble, sérigraphie, 2005, signée et numérotée « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est une œuvre fascinante, réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier. Son audace graphique et son jeu subtil avec la typographie captivent le regard. Mesurant 51 x 41 cm, cette pièce fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, numérotés et signés par Jenkins, ce qui garantit son caractère unique et son statut de pièce de collection. La composition met en scène un poing levé, entrelacé de lignes fluides évoquant des rubans, sur un fond de gris doux. Le titre « Scribble Scrabble » y est inscrit en noir et rouge éclatants. La sensibilité graphique de Jenkins, forgée au fil des années en tant que figure incontournable de la culture skateboard, s'y déploie pleinement, fusionnant les codes du street art et une sensibilité artistique raffinée. Présentée lors de l'exposition fondatrice « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture » (2004-2009), « Scribble Scrabble » témoigne de l'intégration de l'esthétique du skateboard dans les espaces d'exposition. Jenkins, artiste aux multiples talents reconnu pour son travail de dessinateur de BD, d'illustrateur et de directeur artistique, a cofondé le magazine Dirt avec Spike Jonze et Mark Lewman au début des années 1990, renforçant ainsi son influence au sein de la culture underground. « Scribble Scrabble » d'Andy Jenkins est bien plus qu'une simple estampe ; elle témoigne d'une force créative qui a façonné le langage visuel de la culture du skateboard. Elle occupe une place de choix dans les archives de Beautiful Losers, représentant une époque où les frontières entre culture underground et culture savante étaient floues et harmonieusement entremêlées. Terry Richardson : Lunettes Smilen Broadway, objet d'art, 2004 Cette fascinante œuvre d'art de Terry Richardson, intitulée « Lunettes Smilen Broadway », témoigne de la fusion entre design fonctionnel et expression artistique. Présentée comme une œuvre d'art depuis 2004, cette paire de lunettes noires illustre le style visuel distinctif de Richardson, reconnu pour son audace et sa franchise. Mesurant environ 7,5 x 20 x 7,5 cm, les lunettes incarnent un style affirmé malgré leur format compact. Elles se détachent sur un fond où l'on peut lire « BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR », suggérant un thème où le consumérisme s'entremêle à l'identité personnelle. Les verres en acrylique transparent sont sertis dans une monture noire classique, un choix de couleur au charme intemporel. Ces lunettes ne sont pas de simples accessoires ; ce sont des pièces fortes qui reflètent la personnalité de celui ou celle qui les porte et le regard unique de l'artiste sur les objets du quotidien. Confectionnées avec un souci du détail méticuleux, elles portent les spécifications « STYLE STEVEN COLOR BLACK SIZE 56-16 TEMPLE 145 », attestant de leur caractère unique. Cette œuvre brouille les frontières entre objets utilitaires et pièces de collection, remettant en question les limites de la conception traditionnelle de l'art. L'œuvre de Richardson invite ici le spectateur à contempler le point de rencontre entre culture visuelle, mode et expression personnelle, ce qui en fait un ajout précieux à toute collection valorisant l'intégration novatrice de l'art dans le quotidien. Ari Marcopoulos : Justin, sérigraphie 2004, signée et numérotée « Justin », une sérigraphie d'Ari Marcopoulos réalisée en 2004 sur papier d'archivage sans acide (50,8 x 40,6 cm), capture un instant de l'art du portrait contemporain. Cette œuvre fait partie d'une série limitée et très recherchée, à seulement 200 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par Marcopoulos, garantissant son exclusivité et son statut de pièce de collection. Sur un fond rose vif, le portrait de « Justin » est une étude fascinante du caractère et de la forme. Le contraste saisissant entre le fond éclatant et le sujet monochrome confère à la figure une profondeur et une introspection remarquables. L'expression neutre du sujet est rendue avec une esthétique minimaliste, capturant un regard à la fois serein et pénétrant qui semble scruter l'horizon. Cette œuvre a été publiée à l'occasion de l'exposition « Beautiful Losers », une célébration de l'art qui brouille les frontières entre culture urbaine et art contemporain. Elle reflète l'esprit du mouvement, offrant un instantané brut et authentique de la jeunesse et des contre-cultures. « Justin » n'est pas qu'un simple portrait ; c'est une œuvre marquante, qui interpelle le collectionneur sensible à la convergence de cet art avec l'esprit de son époque. Pièce intemporelle, elle enrichit toute collection d'une beauté esthétique et d'une portée culturelle indéniables. Ari Marcopoulos : « Je pourrais me tromper », livre d'art de l'artiste, 2005 Cette image saisissante est extraite du livre d'art d'Ari Marcopoulos, « I Might Be Wrong », paru en 2005 sous forme de fanzine à tirage limité numéroté de 100 exemplaires. Cette œuvre captivante témoigne du talent de Marcopoulos pour saisir l'essence brute et authentique de la culture urbaine. La photographie, imprimée en offset pour une précision et une netteté exceptionnelles, mesure 20,32 x 12,7 cm, une taille qui invite à une observation attentive et à une interaction personnelle avec le spectateur. Dans ce portrait monochrome, une silhouette se tient devant un mur de briques patiné, son identité dissimulée derrière ce qui semble être un ghetto-blaster doté d'yeux, évoquant un sentiment d'anonymat urbain et de subterfuge artistique. Le ghetto-blaster est un symbole poignant de la musique et des scènes de rue des décennies passées, suggérant un récit qui entremêle expression personnelle et artefacts culturels. Le fond est recouvert d'affiches, dont une annonce pour la galerie Alleged, contextualisant et ancrant l'image dans un milieu culturel précis. Cette édition numérotée, limitée à 100 exemplaires, est un objet de collection offrant un aperçu intime de la vision de l'artiste sur la vie urbaine et l'art. Marcopoulos est reconnu pour son style documentaire qui explore souvent les marges de la culture dominante, et cette image témoigne de sa capacité à révéler la beauté et le sens du quotidien. Les collectionneurs et les amateurs de photographie contemporaine et de street art reconnaîtront la valeur de ce livre d'art comme une référence incontournable du récit dynamique et en constante évolution de la culture urbaine. Todd James : Vivant de plaisir, sérigraphie 2005, signée et numérotée Découvrez « Alive With Pleasure » ​​de Todd James, une remarquable sérigraphie sur papier de 2005, vibrante de l'énergie iconique et du style inimitable de l'artiste. Cette œuvre, mesurant 18 x 13 cm, fait partie d'une édition numérotée exclusive de 100 exemplaires, ce qui en fait une pièce de collection rare pour les amateurs d'art contemporain. Dans cette œuvre, James poursuit son exploration des thèmes de la joie et de l'exubérance qui imprègnent une grande partie de son travail. La composition met en scène deux figures rendues dans une teinte rose monochrome à la fois saisissante et ludique. Au premier plan, un personnage tient une cigarette ; son expression de bonheur pur, les yeux clos et un large sourire éclatant traduisent un sentiment de contentement et de ravissement. Derrière elle, une seconde figure, partiellement dissimulée, fait écho à ce sentiment, une main sur la bouche fumant, suggérant un rire ou un secret partagé. Le trait de James dans « Alive With Pleasure » ​​est fluide et assuré, avec une exagération presque caricaturale immédiatement reconnaissable comme sa signature. Les personnages sont ornés de détails, comme le motif arc-en-ciel sur la chemise du personnage central, qui ajoute une dimension visuelle intéressante et pourrait être interprété comme un clin d'œil aux thèmes de la diversité et de l'inclusion. Cette sérigraphie n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un instantané de bonheur, une représentation des plaisirs simples de la vie et une célébration des moments qui nous font vibrer. Elle témoigne du talent de Todd James pour capturer l'esprit du pop art urbain et le présenter dans un format qui touche le spectateur au plus profond de lui-même. Pour les collectionneurs et les admirateurs de l'œuvre de Todd James, « Alive With Pleasure » ​​est plus qu'une œuvre d'art : c'est une véritable bouffée de joie et une représentation fidèle de l'attrait intemporel de l'artiste. Todd James : Sérigraphie BullieJames 2005 Signée/Numérotée « Bullies », une sérigraphie sur papier réalisée en 2005 par l'artiste renommé Todd James, alias REAS, est un vibrant témoignage de son style unique, profondément ancré dans la culture urbaine et l'esthétique du mouvement. Mesurant 51 x 41 cm, cette œuvre fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté par l'artiste, garantissant son caractère unique et sa valeur de collection. L'œuvre met en scène quatre personnages aux allures de dessins animés, aux expressions et gestes exagérés qui suggèrent le mouvement et l'interaction. Avec son teint vert et son poing levé, la figure dominante symbolise l'archétype du « tyran », un thème récurrent dans l'œuvre de REAS, qui explore souvent les dynamiques de pouvoir et les rôles sociaux à travers un regard à la fois ludique et critique. Réalisée en parallèle de l'exposition « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », « Bullies » incarne l'énergie et l'esprit du mouvement de la culture urbaine. L'utilisation de couleurs primaires vives et de lignes fluides est caractéristique de la démarche de Todd James, qui mêle des éléments du graffiti à une sensibilité artistique raffinée. Cette œuvre est un régal pour les yeux et contribue de manière significative au dialogue entre le street art et l'art contemporain. Elle fait écho à l'esprit rebelle des scènes underground dont Todd James est issu, tout en reflétant les enjeux de confrontation et de résilience qui caractérisent notre société. « Bullies » illustre parfaitement l'influence de Todd James sur l'évolution du graffiti et du pop art urbain, ce qui en fait une pièce recherchée par les collectionneurs et les amateurs. Elle incarne la fusion entre la débrouillardise urbaine et la finesse esthétique, une signature du parcours artistique de James et un ajout coloré à toute collection. Wes Humpston : Sérigraphie Bulldog Skates 2004 Signée/Numérotée Avec son mélange saisissant d'images audacieuses et de couleurs vibrantes, l'œuvre « Bulldog Skates » de Wes Humpston est une pièce marquante qui capture l'essence même de la culture skateboard. Créée en 2004, cette œuvre est réalisée en sérigraphie et au graphite sur papier et mesure 51 x 41 cm. Elle fait partie d'une édition spéciale limitée à 200 exemplaires, chacun numéroté et signé personnellement par l'artiste, établissant ainsi un lien direct entre Humpston et le collectionneur. Cette œuvre a été dévoilée lors de l'exposition acclamée par la critique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la richesse du langage visuel de la culture urbaine et son influence sur l'art contemporain. « Bulldog Skates » est emblématique du style distinctif de Humpston, intégrant des éléments de pop art urbain et de graffiti. L'image centrale – un bouledogue aux yeux flamboyants, enchâssé dans des flammes vertes éclatantes – est bien plus qu'un logo : c'est une icône représentant l'esprit rebelle et la passion ardente des skateurs. Le texte vertical qui borde la figure centrale, évoquant les tags de graffiti, porte le nom « Bulldog Skates », renforçant l'identité de la marque et ses racines dans l'énergie brute et authentique du street art. L'œuvre d'Humpston témoigne de l'authenticité et de la liberté créative qui caractérisent la scène du skate de rue, et trouve un écho auprès des passionnés comme des collectionneurs d'art. « Bulldog Skates » est plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui incarne l'esprit d'une époque et d'une communauté qui s'épanouit en marge des normes sociales. Glen E Friedman : Mes règles, sérigraphie, 2004, signée et numérotée Cette sérigraphie dynamique, « My Rules », de l'artiste renommé Glen E. Friedman, a été réalisée en 2004. Cette œuvre, une représentation audacieuse de l'influence de la culture urbaine sur les arts visuels, mesure 50,8 x 40,6 cm et fait partie d'une édition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. Chaque pièce est signée et numérotée individuellement par Friedman, ce qui confère une authentification personnelle à cette pièce de collection. Conçue avec la précision et la vivacité caractéristiques de la sérigraphie, « My Rules » se présente comme un manifeste visuel de l'esprit punk et du skateboard. L'œuvre a été dévoilée dans le cadre de l'exposition emblématique « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », qui célébrait la rencontre entre le street art et l'espace des galeries d'art. « My Rules » est un emblème de la carrière prolifique de l'artiste, qui documente l'esprit rebelle des sous-cultures de la jeunesse. La sérigraphie est un montage de portraits dynamiques et de séquences en mouvement, centré sur une figure imposante qui exprime le message du titre. La typographie vert citron électrique tranche avec le fond monochrome, affirmant le caractère rebelle de l'œuvre. Plus qu'une simple œuvre d'art, cette pièce est un témoignage historique qui capte l'essence d'un mouvement. Elle incarne la voix d'une génération qui a défié les normes et vécu selon ses propres règles. Acquérir une œuvre de cette édition, c'est investir dans l'art, c'est reconnaître une période charnière de l'art contemporain, où la rue et l'atelier se sont rencontrés, et où Glen E. Friedman a su immortaliser ces instants. Chris Johanson : Sans titre Pourquoi sont-ils si frénétiques ? Sérigraphie 2004 Signée/Numérotée « Sans titre : Pourquoi sont-ils si frénétiques ? » de Chris Johanson est une sérigraphie saisissante qui, par son association de texte et d'images, est d'une grande force expressive. Créée en 2004, cette œuvre est imprimée avec une grande précision sur un papier d'archivage sans acide, au format 50,8 x 40,6 cm. Elle fait partie d'une édition limitée à 200 exemplaires, chacun signé et numéroté à la main par Johanson. Cette œuvre a été conçue pour l'exposition novatrice « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui célébrait les mouvements influents du skate, du graffiti et du street art entre 2004 et 2009. L'œuvre met en scène une figure extraterrestre aux contours minimalistes, porteuse d'un message invitant le spectateur à réfléchir aux phénomènes d'hystérie et de vulnérabilité au sein de la société. Le fond vert vif et audacieux accentue l'urgence et la dimension introspective du texte. L'œuvre de Johanson a voyagé à travers différents lieux dans le cadre de l'exposition « Beautiful Losers ». Elle a ensuite été présentée lors des expositions « Transfer » au Brésil, à la Santander Cultural de Porto Alegre et au Pavillon culturel brésilien du parc Ibirapuera à São Paulo. Son influence et sa portée sont documentées dans les bibliographies « Beautiful Losers » et « Transfer ». Issue des archives de Beautiful Losers, cette œuvre est un témoignage visuel et un instantané historique, incarnant l'esprit d'un mouvement qui brouille les frontières entre galerie et rue. Elle offre aux collectionneurs et aux amateurs une occasion unique d'appréhender une période charnière de l'art contemporain à travers le regard introspectif de Johanson. Chris Johanson : Ensemble de badges numérotés « Love Not War » 2004 « Love Not War » de Chris Johanson est une collection de badges de 10 x 17,78 centimètres qui invite à la réflexion. Présentée en édition limitée à 100 exemplaires, cette série témoigne de l'engagement de Johanson envers les thèmes socio-politiques contemporains, véhiculés par les messages brefs et percutants de chaque badge. Sur un fond jaune éclatant, rehaussé d'un badge vert, ces badges sont de véritables œuvres d'art à porter, incitant à la réflexion et au dialogue. Ils reflètent l'engagement de l'artiste pour la paix, son soutien à l'entrepreneuriat local et sa critique de la société de consommation et de la guerre. Chaque badge est un point de départ pour la conversation, qu'il s'agisse de la défense des droits humains dans le commerce international ou de la promotion de la sérénité intérieure et de l'amour. Cette collection numérotée est à la fois une œuvre d'art et un commentaire historique, capturant l'essence du militantisme et de l'expression personnelle dans de véritables manifestes miniatures. Avec son art, Johanson transforme le port d'un badge en une affirmation de ses convictions et un appel à la prise de conscience sociale. Mark Gonzales et Harmony Korine : « Adulthood », fanzine d'art d'artiste, 1995 « Adulthood » est un fanzine artistique collaboratif poignant, paru en 1995 et réalisé par Mark Gonzales et Harmony Korine, artistes reconnus pour leur influence respective dans les milieux du skateboard et du cinéma. Ce fanzine est un manifeste tangible de la subculture de l'époque, rendu par la photocopie qui lui confère une esthétique brute et authentique. Mesurant environ 20,32 x 12,7 cm, il témoigne de l'esprit DIY qui imprégnait les scènes artistiques underground de l'époque. La couverture présente une image granuleuse et contrastée de quatre jeunes hommes, évoquant le style des portraits du début du XXe siècle tout en exprimant l'attitude rebelle des années 90. Sous l'image, les noms « Mark Gonzales » et « Harmony Korine » affirment avec force cette collaboration, unissant deux forces créatives distinctes autour d'une vision commune. Le titre « ADULTHOOD » s'affiche en lettres dactylographiées, contrastant avec la date « Premier mars 1995 », ancrant l'œuvre dans un moment précis de la création culturelle. Limitée à 100 exemplaires, cette édition est autant un objet de collection qu'un témoignage de l'histoire culturelle, capturant l'esprit d'une génération à l'aube de l'âge adulte, profondément ancrée dans la culture jeune et subversive de l'époque. Chaque fanzine offre un instantané de cette période, un artefact tangible qui incarne l'esprit de collaboration et de créativité qui a fait la renommée de Gonzales et Korine. Cet ouvrage est un incontournable pour les collectionneurs et les passionnés de la culture skate des années 90, du cinéma indépendant et de l'énergie brute de l'art urbain. Mark Gonzales : Désodorisant Krooked en édition limitée, objet d'art, 2004 Incarnant l'esthétique de la culture skate, Mark Gonzales présente le désodorisant Krooked en édition limitée, un objet d'art vibrant qui allie fonctionnalité et esprit street art. Lancés en 2004 dans le cadre du portfolio Beautiful Losers, ces désodorisants transcendent leur simple usage pratique pour devenir de véritables pièces de collection, reflets de la vision artistique de Gonzales. Chaque désodorisant arbore le caractère ludique et irrévérencieux de la marque de skate Krooked, rendu par des contours graphiques audacieux. Disponible en deux modèles, le premier se pare d'une riche teinte violette, reprenant le motif des yeux Krooked. Le second, à l'opposé, met en avant le caractère emblématique de la marque dans un blanc éclatant sur un fond bleu intense. Ces objets d'art ont été conçus pour l'exposition phare « Beautiful Losers : Art contemporain et culture urbaine », qui a célébré l'esprit DIY (Do It Yourself) dans l'art de 2004 à 2009. La collection puise son inspiration au cœur de la culture urbaine, insufflant aux objets du quotidien une dimension artistique et une rébellion contre les normes établies. Issus d'Iconoclast Editions et de la prestigieuse collection Beautiful Losers Archive, les désodorisants Krooked occupent une place à part dans l'histoire de l'art contemporain. Ils témoignent de l'influence de GGonzales sur les communautés artistiques et de skateboard, et symbolisent la diffusion de l'art underground dans le quotidien à cette époque. Ces pièces en édition limitée sont très recherchées par les collectionneurs et les passionnés, et représentent un moment où la culture urbaine a affirmé avec audace sa place dans le monde de l'art contemporain. Phil Frost : Marqueur rechargeable pour affiche ultra-large personnalisée 2004 Phil Frost présente une fusion unique d'utilité et d'art avec ses marqueurs Superwide et Poster Marker, créés en 2004. Ces marqueurs en plastique rechargeables et personnalisés sont bien plus que de simples outils : ce sont de véritables œuvres d'art, mesurant environ 5 x 12,5 cm, et disponibles en édition limitée à 100 exemplaires chacun. Les marqueurs sont ornés des motifs tribaux distinctifs de Frost, en noir sur un fond orange vif. Ce design est immédiatement reconnaissable pour les connaisseurs de l'œuvre de Frost, réputée pour ses motifs complexes et sa maîtrise du langage visuel primitif et pourtant contemporain. Provenant d'Iconoclast Editions et faisant partie des archives « Beautiful Losers », ces marqueurs incarnent l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture ». Ce projet célébrait la culture DIY et le street art qui ont influencé toute une génération d'artistes. Pour MMills, ces marqueurs constituent un témoignage tangible de l'exposition, incarnant l'essence même de l'influence de la culture urbaine sur l'art contemporain. Ils illustrent une vision où l'objet du quotidien se mue en support, fusionnant forme et fonction dans la fluidité propre au street art. Ces marqueurs sont à la fois des objets fonctionnels et des pièces de collection, qui permettent aux créatifs et aux amateurs d'art de s'approprier le style unique de l'artiste. Mike Mills : L'architecture de la réassurance, mini-livre de 1999 « The Architecture of Reassurance » de Mike Mills est un livre d'artiste captivant, relié, qui prolonge visuellement son court-métrage. Publié en 1999, ce livre de première édition, au format 17,8 x 10,8 cm, est une pièce de collection rare provenant directement des archives de Beautiful Losers. Il offre une riche collection de photographies et d'images extraites du film, qui capturent l'essence du parcours d'une jeune femme à travers les paysages suburbains de Los Angeles. Ces images s'entremêlent pour créer un récit explorant les thèmes de l'isolement urbain, de la quête d'identité et de l'uniformité rassurante, quoique parfois stérile, de l'architecture résidentielle. Le travail de Mills est reconnu pour sa capacité à distiller des observations socioculturelles profondes en visuels minimalistes. « The Architecture of Reassurance » ne fait pas exception, proposant une réflexion pertinente sur nos environnements et leur influence sur nos expériences et nos perceptions. Cette publication intimiste est à la fois un livre et une galerie portable témoignant du talent cinématographique et photographique de MMills. Pour les admirateurs de l'œuvre de MMills et ceux qui s'intéressent aux interactions entre le cinéma, la photographie et la théorie urbaine, cet artiste est un ajout inestimable à leur collection, offrant une pièce tangible de l'esprit de la fin du XXe siècle. Clare Rojas : Peggy Honeywell Faint Humms, édition limitée CD 2004 Cet objet d'art est un CD en édition limitée intitulé « Peggy Honeywell "Faint Humms" », de Clare E. Rojas, une artiste dont le travail explore divers médiums et aborde souvent les thèmes de l'identité et du folklore. Sorti en parallèle de l'exposition marquante « Beautiful Losers : Contemporary Art and Street Culture », ce CD est à la fois un support pour l'art sonore de Rojas et un objet de collection illustrant la rencontre entre musique et arts visuels au sein de la culture urbaine. Le CD est présenté dans un boîtier orange vif, qui souligne l'utilisation audacieuse de la couleur par Rojas dans ses œuvres visuelles. Le boîtier est enveloppé d'une doublure en mousse, assurant la protection du disque et faisant écho au soin généralement apporté à la conservation des objets d'art. Le disque, dont la surface réfléchissante crée un spectre de couleurs, rappelle le style caractéristique de Rojas, qui emploie souvent des teintes vibrantes et contrastées. Cette œuvre offre un lien concret avec l'esprit de l'exposition « Beautiful Losers », qui célébrait la diversité des formes d'art issues de la culture urbaine et leur influence sur l'art contemporain. En édition limitée, ce CD est un instantané d'un moment particulier de l'histoire de l'art, incarnant l'esprit créatif d'une époque où les frontières entre les différentes disciplines artistiques s'estompaient pour donner naissance à de nouvelles formes d'expression. Les collectionneurs et les amateurs de l'œuvre de Clare E. Rojas, ainsi que tous ceux qui apprécient l'héritage de la culture urbaine dans l'art, trouveront dans ce CD un ajout précieux à leur collection. Ryan McGinness : Pack d'autocollants personnalisés 2005, signé et numéroté Cette œuvre d'art est un coffret d'autocollants « Multiverse » personnalisé de Ryan McGinness, artiste renommé pour ses représentations graphiques et ses formes organiques. Sorti en 2005, ce coffret fait partie d'une édition spéciale limitée à 100 exemplaires, chacun méticuleusement signé et numéroté par McGinness, indiquant son numéro sur 100. Ses dimensions (12,7 x 12,7 cm) en font un format compact qui incarne l'essence même de la philosophie créative de McGinness. Présenté dans un élégant étui argenté aux reflets métalliques, le coffret dégage une impression d'exclusivité et de modernité. La signature de l'artiste, apposée sur le côté gauche de l'enveloppe, certifie l'originalité de l'œuvre. L'emblème iconique de la couronne, logo de Ryan McGinness Studios, situé à droite, est quant à lui un gage de qualité et d'authenticité. À l'intérieur, le coffret renferme une multitude d'autocollants, autant de fragments du multivers vibrant de McGinness. Bien plus que de simples ornements, ils constituent un véritable témoignage de son savoir-faire. Ce sont des œuvres d'art adhésives, permettant à celui ou celle qui les porte d'emporter avec lui un fragment de l'esthétique McGinness. Ces autocollants constituent une galerie portable, une démocratisation de l'art au cœur de la philosophie de McGinness. Ce pack d'autocollants Multiverse est un objet de collection qui brouille les frontières entre l'art savant et la forme d'art accessible que représentent les autocollants. Pour les admirateurs du travail de Ryan McGinness, ce pack est une occasion unique de posséder un morceau d'histoire de l'art interactif, ludique et profondément ancré dans le langage visuel de la culture contemporaine.

    $26,253.00

  • Bubbles PNB RAW 8670 Original Graffiti Painting by Seen UA

    Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre

    Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.

    $1,407.00

  • Abstract Cardboard Tagged Untitled Original Spray Paint Painting by Saber

    Saber Peinture en aérosol originale sans titre en carton abstrait étiquetée par Saber

    Œuvre originale unique, sans titre, réalisée à la peinture en aérosol et au marqueur sur carton plié par Saber, artiste de graffiti de rue populaire. Peinture graffiti originale technique mixte 16,5 x 13, réalisée à la peinture en aérosol et au marqueur par Saber en 2020. Dans le paysage vibrant de l'art contemporain, « Abstract Tagged Untitled » s'impose comme une expression profonde du graffiti urbain. Saber, l'artiste à l'origine de cette œuvre captivante, utilise une combinaison dynamique de peinture aérosol et de marqueur sur du carton plié pour construire un récit dont l'abstraction est éloquente. Créée en 2020, l'œuvre mesure 42 x 33 cm, une taille qui permet une interaction à la fois intime et percutante avec le spectateur. La peinture présente une texture brute et granuleuse, signature du travail de Saber, incarnant la spontanéité et l'énergie propres au street art. Les traits noirs audacieux qui sillonnent la toile évoquent les tags que l'on trouve dans les paysages urbains, symboles d'identité et d'existence au sein du tumulte de la ville. Contrastant avec la peinture aérosol bleu électrique qui semble danser autour des traits nets, la composition possède un rythme presque musical. Le choix du carton comme support confère à l'œuvre une dimension éphémère, soulignant la nature souvent transitoire du graffiti, soumis aux intempéries et à l'évolution constante du paysage urbain. Cette œuvre de Saber, au-delà de sa simple attrait esthétique, incarne l'essence même de la culture graffiti. Cette forme d'art, historiquement incomprise, demeure l'un des moyens d'expression les plus puissants pour les artistes évoluant en marge du monde de l'art traditionnel. À travers son travail, Saber capte la voix de la rue, la traduisant en un langage universel et transcendant les frontières qui confinent souvent l'art aux galeries et aux musées. Cette peinture témoigne de l'évolution du genre et de son intégration au sein de la communauté artistique. Elle reflète un parcours, des murs de la contestation aux murs des collectionneurs et des connaisseurs. « Abstract Tagged Untitled » est non seulement une œuvre de street art originale et unique de Saber, mais aussi un témoignage éloquent de l'histoire que le street art et le graffiti continuent d'écrire dans l'expression artistique moderne. C'est une affirmation selon laquelle le pouvoir de l'art réside non seulement dans la représentation, mais aussi dans l'émotion brute et sans filtre qu'il peut susciter, chose que Saber a magistralement capturée.

    $157.00

  • Priority Mail 228-2013 Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber

    Saber Étiquette autocollante Priority Mail 228-2013, illustration originale de Saber

    Étiquette autocollante Priority Mail 228-2013 Slap-Up, illustration originale de Saber, dessin permanent original sur étiquette d'expédition USPS par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. 2020 Signé par Tag Original Slap Up Graffiti Art Tag 4.5x3.5 Marqueur de couleur sur l'étiquette USPS United States Postal Service Priority Mail 228-2013. L'intersection du street art et des objets du quotidien L'étiquette autocollante « Priority Mail 228-2013 », ornée d'un tag original de Saber, illustre parfaitement la rencontre entre l'art urbain contemporain et les objets du quotidien. Saber, artiste reconnu du graffiti, transforme une simple étiquette d'expédition USPS en un support d'expression artistique. Cette œuvre, un dessin au feutre de couleur de 4,5 x 3,5 cm apposé sur l'étiquette Priority Mail 228-2013 du service postal américain (USPS), date de 2020 et témoigne du talent unique de l'artiste pour métamorphoser des objets du quotidien en œuvres d'art. Commentaire artistique de Saber sur la communication Cette œuvre dépasse le simple détournement créatif ; elle propose une réflexion sur la communication et la transmission des messages dans le monde moderne. En choisissant une étiquette Priority Mail, Saber explore le thème de l'urgence et l'importance des messages que ces étiquettes véhiculent. Son œuvre perturbe ce récit de communication rapide par une inscription personnelle et énigmatique, suggérant qu'au sein de cet échange d'informations incessant, des significations profondes restent à découvrir. Appliquée au feutre coloré, l'inscription se déploie sur l'étiquette dans un style qui rappelle les fresques de street art de Saber. Les traits d'un vert éclatant contrastent fortement avec le blanc et le rouge de l'étiquette Priority Mail, symbolisant peut-être la confrontation entre l'institutionnel et l'individuel, le standardisé et le personnalisé. L'utilisation d'une étiquette USPS souligne également que l'espace public est un lieu propice à l'intervention artistique, où l'artiste peut laisser une empreinte à la fois provocatrice et accessible à tous. Art urbain moderne et culture des tags customisés Le choix d'une étiquette apposée à la hâte par Saber s'inscrit dans la culture du street art, où les créations rapides et spontanées sont essentielles. Ces tags, réputés pour leur immédiateté, sont souvent utilisés par les artistes pour laisser une signature éphémère dans l'espace public. Cette œuvre s'inscrit dans cette culture, le tag de Saber constituant une marque à la fois littérale et figurative de la présence de l'artiste. Dans le contexte du street art et du graffiti, l'étiquette « Priority Mail 228-2013 » de Saber témoigne de l'évolution des supports du genre. Elle s'affranchit des murs et des rames de métro pour investir les objets du quotidien, élargissant ainsi le champ d'action du street art. Saber, artiste américain, est connu pour ces innovations, repoussant sans cesse les limites du street art. En somme, l'œuvre sur l'étiquette « Priority Mail » affirme le pouvoir du street art de transformer le banal en extraordinaire. Elle capture l'essence de la spontanéité du street art et le rôle de Saber comme pionnier du mouvement. Le tag, signature de l'artiste, rappelle l'importance du contact humain dans un monde de plus en plus impersonnel, dominé par la communication numérique et les services standardisés.

    $25.00

  • We Are Silkscreen Print by Add Fuel- NEED TO CORRECT META #

    Add Fuel Nous sommes Silkscreen Print par Add Fuel

    Nous sommes une sérigraphie réalisée par Add Fuel, imprimée à la main en 6 couleurs sur papier d'art Astropack 320 g/m², œuvre d'art en édition limitée. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2023. Dimensions de l'œuvre : 19,69 x 27,56 pouces. Sérigraphie. Ajoutez la vision artistique de Fuel dans « We Are » « We Are » d'Add Fuel est une sérigraphie captivante qui incarne l'esprit novateur du pop art urbain et du graffiti. Cette édition limitée de 2023, signée et numérotée à seulement 100 exemplaires, mesure 50 x 70 cm et témoigne du savoir-faire méticuleux de l'impression artisanale. Réalisée sur papier d'art Astropack 320 g/m², l'œuvre met en valeur un procédé six couleurs qui donne vie avec éclat aux motifs complexes et aux éléments graffiti audacieux, signature du style d'Add Fuel. L'artiste à l'origine de « We Are » réinterprète l'esthétique traditionnelle des carreaux de céramique bleus et blancs avec une touche contemporaine, insufflant à ce matériau classique l'énergie et l'audace du street art. L'estampe présente une multitude de motifs de carreaux, chacun orné de détails uniques, formant une image plus riche et cohérente. Au premier abord, l'œuvre rend hommage à un art historique, mais à y regarder de plus près, la force subversive du graffiti transparaît, créant un contraste saisissant. La juxtaposition de motifs artistiques historiques et de techniques de graffiti modernes témoigne de la nature évolutive du street art. L'œuvre d'Add Fuel instaure un dialogue entre passé et présent, suggérant que les formes d'art traditionnelles et les expressions contemporaines ont toutes deux leur place dans le paysage culturel actuel. À l'instar de nombreuses œuvres de street art, celle-ci ne se limite pas aux murs des galeries ; elle porte en elle la vitalité des rues et le poids de l'histoire, faisant le lien entre différents mouvements artistiques et époques. L'importance de la sérigraphie artisanale dans l'art L'utilisation de la sérigraphie artisanale pour la série « We Are » souligne l'importance du travail manuel à l'ère de la production de masse. Chaque estampe de cette édition limitée est le fruit d'un processus laborieux exigeant précision et patience, garantissant ainsi que chaque pièce porte l'empreinte de l'artiste. L'utilisation de plusieurs couleurs confère profondeur et complexité à l'impression, faisant de chaque estampe une expérience visuelle riche. La sérigraphie, en particulier lorsqu'elle est réalisée à la main, est un hommage aux techniques artistiques traditionnelles. À une époque où l'art numérique prend une place de plus en plus importante, l'engagement d'Add Fuel envers les estampes artisanales met en valeur les aspects tactiles et physiques de la création artistique. C'est une célébration du travail de l'artiste à une époque où il est souvent absent du processus créatif. L'influence du street art, du pop art et du graffiti sur « We Are » « We Are » s'inscrit pleinement dans la tradition du street art et du graffiti. Ces mouvements se caractérisent depuis longtemps par leur volonté de remettre en question les idées reçues sur la place de l'art et ses formes possibles. L'œuvre d'Add Fuel prolonge cette tradition, démontrant que l'esprit subversif du street art peut s'harmoniser avec des formes d'art plus classiques. L'influence culturelle du street art et du graffiti est manifeste dans l'accueil réservé à des œuvres comme « We Are ». Elles trouvent un écho auprès d'un large public, séduisant ceux qui apprécient le caractère rebelle du street art et la beauté complexe des motifs traditionnels. Ce mélange de styles est devenu une marque de fabrique de l'art contemporain, reflétant une société qui valorise la diversité et la fusion des idées. Dans le contexte plus large de l'art moderne, « We Are » symbolise l'unité et le progrès. L'approche novatrice d'Add Fuel témoigne d'un mouvement artistique plus profond qui cherche à honorer le passé tout en s'engageant résolument vers l'avenir. Son œuvre représente visuellement le dialogue possible entre différentes disciplines artistiques et nous rappelle que l'art est un dialogue en constante évolution. « We Are » d’Add Fuel illustre de façon saisissante le potentiel du street art et du graffiti à transcender les frontières et à créer une œuvre inédite et vibrante. Cette sérigraphie en édition limitée témoigne du pouvoir de l’art à unir des éléments divers en un tout cohérent et captivant. Elle célèbre la capacité de l’art à nous relier à notre héritage tout en nous incitant à explorer de nouveaux horizons. À travers des œuvres comme « We Are », le dialogue entre les formes d’art traditionnelles et les expressions contemporaines se poursuit, enrichissant le tissu culturel de notre époque.

    $1,116.00

  • Blackbook Untitled Original Graffiti Drawing by Sen2

    Sen2 Dessin de graffiti original sans titre Blackbook par Sen2

    Livre noir, dessin sans titre, peinture originale technique mixte sur papier d'art par l'artiste de rue graffiti Sen2, artiste pop moderne. Dessin signé Sen2 « Sans titre » (2005), extrait d'un carnet noir. Encadré, réalisé au marqueur à l'encre et au crayon, style graffiti. Dimensions : 25,5 x 19 pouces. Livre noir Dessin sans titre par Sen2 Ce dessin sans titre, réalisé en 2005 dans un carnet noir par le célèbre graffeur Sen2, capture un instant brut et précis tiré de ses croquis. Figure emblématique du graffiti originaire du Bronx, l'œuvre est exécutée à l'encre, au feutre et au crayon sur papier à dessin. Elle illustre l'énergie géométrique de l'artiste, sa maîtrise des couleurs et le dynamisme de son trait. Encadrée, elle mesure 65 x 48 cm et restitue l'intensité du dessin à la main et le jeu de lettres en relief qui ont marqué la transition du graffiti du métro aux studios. Du style sauvage au dessin de précision Sen2, né Sandro Figueroa Garcia à Porto Rico, est devenu une figure emblématique du mouvement graffiti new-yorkais des années 1980. Ce dessin, réalisé dans un carnet noir, illustre sa transition des graffitis sur les murs et les trains à la maîtrise de son art au sein d'un atelier. Chaque trait de marqueur et chaque lavis de couleur sont intentionnels, fruits d'années d'expérience avec les aérosols et les surfaces urbaines. La capacité de Sen2 à conserver l'esprit rebelle du wildstyle tout en intégrant une structure architecturale et une clarté visuelle le distingue dans le monde du street art et du graffiti. Superposition de couleurs et tension visuelle La composition est un véritable feu d'artifice de contrastes. Des pastels doux, bleus, jaunes, verts et oranges, se mêlent à d'épaisses ombres noires et à des lignes directionnelles nettes qui suggèrent le mouvement et la profondeur. Ces formes superposées évoquent l'énergie des graffitis du métro, tout en s'ancrant dans la perfection d'un dessin digne d'une galerie. Les flèches, les textures et les angles imbriqués guident le regard du spectateur à travers les différentes strates d'intention : chaque contour est raffiné, chaque motif de remplissage est calculé et pourtant expressif. Le dessin saisit non seulement la forme, mais aussi l'attitude, avec un style qui suggère le mouvement, la maîtrise et une évolution constante. Évolution du langage graffiti en studio L'œuvre sans titre de Sen2 s'inscrit dans un mouvement plus vaste où les carnets noirs deviennent non seulement des outils préparatoires, mais aussi des œuvres à part entière. Le street art et le graffiti débutent souvent par des croquis, et cette pièce témoigne de manière éloquente de ce processus. Elle documente un moment d'imagination avant l'exécution, où les lettres se transforment en armes stylistiques et où le langage visuel de la rue est transcrit dans un support adapté aux galeries. Pour les collectionneurs, cette œuvre offre un aperçu du talent brut et du processus créatif de l'un des pionniers modernes du graffiti, précieusement conservés et désormais encadrés comme un témoignage vivant de l'histoire de l'art.

    $901.00

  • No Skateboarding Freestyle Blotter Paper Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo BUVARD Papier buvard Archival Print par ARTIST

    Achetez TITLE Édition limitée Fine Art Archival Pigment Print Art sur papier buvard perforé. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XX Tirage pigmentaire d'archivage sur papier buvard perforé Taille : 7,5 x 7,5 pouces Sortie : 19 avril 2022 Les éditions limitées de buvard sont perforées à la main par Zane Kesey.

    $360.00

  • MQ Chrome Silver Spray Paint Can Artwork by Montana MTN

    MQ Planet- Mque Peinture en aérosol MQ Chrome Silver par Montana MTN

    MQ - Édition limitée Chrome Silver, bombe de peinture rare, fruit de la collaboration entre le célèbre fabricant de peinture graffiti Montana MTN. Sans boîte. 2009 MQ Planet - Mque x Montana MTN Spray Paint. Depuis plus d'une décennie, cet artiste new-yorkais s'est fait un nom dans le graffiti grâce à son audace et à son attachement à la culture urbaine. Le style distinctif des lettres MQ a influencé toute une génération de graffeurs. On retrouve ses œuvres aussi bien sur les coques de navires à San Francisco que sur les murs de briques de New York. Édition limitée MQ Chrome Silver : Un monument du pop art urbain Dans l'univers dynamique du street art et du graffiti, la bombe de peinture MQ Chrome Silver en édition limitée témoigne de la fusion entre ingéniosité artistique et influence culturelle. Cette pièce rare, fruit d'une collaboration entre le célèbre fabricant de peinture pour graffiti Montana MTN, marque une étape importante dans la carrière de l'artiste new-yorkais MQ Planet, alias Mque. Depuis sa création en 2009, cette bombe de peinture en édition limitée est devenue un symbole de l'approche intrépide de Mque vis-à-vis de la culture urbaine et de son impact durable sur toute une génération de graffeurs, souvent surnommés « bombers ». L'influence de Mque sur le street art et le graffiti Le parcours de Mque dans le graffiti a débuté dans les rues vibrantes de New York, où il a perfectionné son style distinctif de lettres MQ, un style qui allait influencer d'innombrables artistes. Son approche audacieuse et sans compromis de l'art se caractérisait par une immersion totale dans la culture urbaine à l'état brut. Les œuvres de Mque, qui s'étendent des toiles maritimes des navires de San Francisco aux murs de briques historiques de New York, témoignent de son adaptabilité et de son engagement envers l'essence même du street art. La bombe de peinture Chrome Silver Limited Edition n'est pas qu'un simple outil : c'est un morceau d'histoire, incarnant l'esprit et la ténacité de l'artiste. L'importance de la canette MQ Chrome Silver Limited Edition La bombe de peinture MQ Chrome Silver Limited Edition de Montana MTN est bien plus qu'une simple signature d'artiste sur un produit : c'est un emblème collaboratif de la communauté du street art. Cet objet rare incarne la synergie entre l'artiste et le fabricant, soulignant la reconnaissance par Montana MTN de la contribution de Mque à cet art. Collectionneurs et amateurs de pop art urbain et de graffiti, ils considèrent cette bombe comme une pièce de collection. Elle est aussi une source d'inspiration, incitant les artistes à repousser les limites et à laisser leur empreinte avec la même audace que Mque. Dans l'univers du pop art urbain, où le paysage urbain devient une toile et la bombe un pinceau, la MQ Chrome Silver Limited Edition rend hommage à l'évolution constante du graffiti. Elle honore l'héritage d'un artiste resté fidèle à l'esprit de la culture urbaine tout en y inscrivant une marque indélébile. L'œuvre de Mque, sa collaboration avec Montana MTN et la peinture Chrome Silver qui en résulte demeurent des éléments essentiels du pop art urbain et du graffiti pour les années à venir.

    $218.00

  • Supreme NYC HPM Acrylic Archival Print by Daniel Loveridge

    Daniel Loveridge ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $360.00

  • Train 6 HO Graffiti Train Art Toy Sculpture by LushSux

    LushSux Train 6 HO Graffiti Train Art Toy Sculpture par LushSux

    Train 6, sculpture originale en acrylique sur wagon de marchandises miniature à l'échelle HO, œuvre d'art de l'artiste de rue graffiti et artiste pop moderne LushSux. Œuvre originale de graffiti signée, réalisée en 2014 sur un wagon de train miniature HO (14 x 3 pouces). Lush est un mannequin et parfois un graffeur international notoire. Analyse de « Train 6 » de LushSux : Un monde miniature d'art graffiti « Train 6 » est une œuvre fascinante de l'artiste de rue LushSux, connu pour son approche sans concession et souvent provocatrice du pop art moderne. Cette pièce originale de 2014 présente un tag graffiti vibrant apposé sur un wagon de train miniature à l'échelle HO. Mesurant 35,5 x 7,5 cm, sa réalisation exige une attention méticuleuse aux détails et une main sûre pour préserver l'intégrité du style graffiti à une échelle aussi réduite. Cette œuvre est un exemple emblématique du street pop art, un genre qui fusionne l'esthétique brute et énergique du street art avec l'attrait culturel du pop art. L'approche novatrice de LushSux en matière d'art urbain sur les trains miniatures LushSux, artiste australien dont l'œuvre a suscité autant d'éloges que de critiques, évolue sur la scène internationale du street art, exposant son travail au grand public et provoquant souvent des débats. Son choix d'utiliser un train miniature comme support pour « Train 6 » est emblématique de son approche novatrice du street art : il y intègre l'esprit du graffiti dans une forme traditionnellement associée à la précision et à la nostalgie, plutôt qu'à la nature subversive de cet art. L'œuvre révèle le style dynamique de LushSux, caractérisé par des lignes audacieuses et des couleurs éclatantes, qui captent immédiatement le regard malgré la petite taille du support. À travers ce médium, LushSux remet en question la perception du spectateur quant aux limites du street art, suggérant que tout objet peut devenir un vecteur d'expression artistique. La signification culturelle et artistique de « Train 6 » « Train 6 » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; c'est un artefact culturel qui fait le lien entre le monde underground du street art et le loisir plus conventionnel du modélisme ferroviaire. La signature de LushSux sur le train miniature replace cet élément de la rue dans un contexte différent, invitant les spectateurs à repenser les frontières entre le pop art urbain et le graffiti. En signant l'œuvre, LushSux en atteste l'authenticité et la valeur, la positionnant comme une pièce de collection au sein du monde de l'art et de la sous-culture des passionnés de modélisme ferroviaire. Cette peinture représente un confluent de sous-cultures, témoignant de la versatilité et de l'influence considérable du street art. À travers des œuvres comme « Train 6 », LushSux continue de provoquer, de divertir et de rehausser le statut du street art sur la scène artistique contemporaine.

    $1,060.00

  • Untitled Graffiti Original Spray Paint Marker Painting by BLADE- Steven Ogburn

    BLADE- Steven Ogburn PEINTURE MÉDIAS originaux Peinture par l'artiste

    Achetez PEINTURE One of a Kind Artwork on MEDIUM par Street Art Pop Artist. 2022 Signé MEDIA Original Peinture Taille XXXX INFO

    $1,480.00

  • Biohazard Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber Blue 1

    Saber Étiquette autocollante Biohazard Slap-Up - Illustration originale de Saber

    Cette étiquette autocollante orange fluo Biohazard est une œuvre d'art originale de Saber, réalisée à la peinture acrylique par un artiste de graffiti moderne. Tag original signé de 2020, style graffiti, 15 x 15 cm, peinture acrylique, apposé sur une étiquette autocollante de risque biologique médical. Symbole de risque biologique orange fluo haute visibilité, étiquette Uline n° S-20794. Exploration de la fusion entre le pop art urbain et le graffiti Dans le paysage dynamique de la culture visuelle contemporaine, le street art et le graffiti s'imposent comme des formes d'expression puissantes, capturant le rythme et les émotions brutes de la vie urbaine. Parmi les figures emblématiques de ce genre figure le célèbre graffeur Saber, reconnu pour ses contributions marquantes au paysage du street art. L'œuvre ici analysée illustre parfaitement son ingéniosité : une pièce de 15 x 15 cm réalisée à l'acrylique ou au marqueur, apposée sur une étiquette de risque biologique médicale, ornée d'un symbole de risque biologique orange fluo haute visibilité de la marque Uline n° S-20794. Esthétique distinctive des tags de Saber Le dessin original de Saber, réalisé au marqueur indélébile sur une étiquette autocollante brillante, présente un paradoxe visuel saisissant. L'orange fluo du symbole de risque biologique évoque la prudence, généralement associée aux substances dangereuses. Contrastant avec les coulures de peinture bleue, apparemment éparpillées au hasard sur la surface, il en résulte une forme de défi délibéré et une tension palpable entre structure et chaos. Cette œuvre, signée et réalisée en 2020, est un graffiti original et percutant qui illustre non seulement le style unique de l'artiste, mais aussi sa capacité à transformer des objets ordinaires en messages forts. Le choix d'une étiquette de risque biologique comme support est une réflexion sur la nature contagieuse de l'art et des idées. Saber s'approprie un symbole de danger et de contamination et le réinterprète dans l'esthétique du pop art urbain. Ce faisant, il invite le spectateur à repenser les connotations des risques biologiques, non seulement au sens physique, mais aussi à travers la métaphore de la contagion artistique dans l'espace public. Impact et signification dans l'art urbain moderne Saber est un artiste américain dont le véritable nom a marqué la scène graffiti autant que les images qu'il crée sur les murs et dans les galeries. Son utilisation d'étiquettes postales comme médium est un clin d'œil aux tactiques de guérilla des débuts du street art, où les messages percutants et rapides étaient essentiels, et où les matériaux étaient souvent recyclés ou issus de la récupération. Cet art du sticker, souvent appelé « slap-up », est une forme de street art appliquée rapidement, ou « slapped up », sur une surface dans l'espace public. Il permet une communication éphémère mais affirmée, reflétant le rythme effréné et la nature souvent impermanente de la vie urbaine. L'œuvre, aux couleurs néon orange et bleu, transcende sa simplicité, devenant la toile de fond d'un discours plus large sur la visibilité, la légalité et la permanence de l'art. En tant que forme de street pop art, elle conserve l'accessibilité et l'attrait populaire de la culture pop tout en s'ancrant dans les racines plus subversives et contre-culturelles du graffiti. C'est dans cette dualité que réside sa force. C'est à la fois une déclaration audacieuse et un murmure subliminal, une présence constante dans la rue, aussi vite effacée qu'observée. Dans le contexte du graffiti, l'autocollant « risque biologique » de Saber devient un artefact urbain, témoignant de la capacité de l'artiste à capter l'attention et à communiquer par le biais de symboles et de couleurs. Avec ses teintes saturées et ses coulures délibérées, l'œuvre vibre au rythme de la rue et résonne des voix qui s'y font entendre. Elle marque un espace physique et immortalise un instant, incarnant l'essence même du street art pop : sa capacité à saisir le pouls de la vie urbaine contemporaine. Le jeu subtil des couleurs, des symboles et des médiums illustre le potentiel novateur du street art pop. L'œuvre de Saber rompt la monotonie des environnements urbains, offrant aux passants un moment de contemplation esthétique au cœur du béton de la ville. Dans le street art moderne, de telles interventions ne sont pas de simples éléments décoratifs ; elles constituent des récits essentiels qui expriment l'identité et les courants sous-jacents du dialogue culturel d'une ville. À travers des œuvres comme celle-ci, Saber et ses contemporains continuent d'influencer la trajectoire du street art, assurant son évolution et sa pertinence. Ils nous rappellent que la rue demeure un puissant espace d'expression artistique, où les voix des marginalisés et l'esprit de rébellion trouvent leur langage visuel. L'autocollant orange fluo de Saber n'est pas qu'une simple marque à l'acrylique ou au feutre ; c'est une affirmation, un défi, et un vibrant écho de l'énergie qui anime le cœur de la ville.

    $49.00

  • Heidelberg Giclee Print by Stephanie Buer

    Stephanie Buer Heidelberg Giclee Print par Stephanie Buer

    Œuvre d'art Heidelberg, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Stephanie Buer.

    $217.00

  • Triple Made in USA Flag Slap-Up Label Sticker Original Tag Art by Saber

    Saber Étiquette autocollante Triple Made in USA Flag Slap-Up, illustration originale de Saber

    Triple étiquette autocollante drapeau américain « Made in USA », illustration originale de Saber, dessin original au marqueur permanent sur autocollant brillant drapeau américain par un artiste de graffiti, œuvre d'art de rue moderne. 2020 Signé 3x Drapeau américain non découpé Fabriqué aux États-Unis Amérique Original Slap Up Graffiti Art Tag 12x4 Marqueur Tagué sur autocollant. La fusion du patriotisme et de la rébellion : art urbain pop et graffiti L'œuvre analysée illustre une confluence vibrante entre l'esprit du street art et l'expression patriotique. Au premier abord, elle apparaît comme une provocation, une embellissement d'un symbole de fierté nationale, le drapeau américain, avec une affirmation répétée de la production locale : « Made in the USA ». Pourtant, à y regarder de plus près, elle révèle un dialogue complexe entre l'intention de l'artiste et l'interprétation du spectateur, caractéristique du pop art urbain et du graffiti. Saber, l'artiste à l'origine de cette création, est une figure reconnue du street art. Ses contributions ont joué un rôle déterminant dans la reconnaissance du graffiti comme une forme d'art contemporain à part entière. Né aux États-Unis, Saber imprègne souvent ses œuvres d'un sentiment d'identité nationale tout en remettant en question l'ordre établi. À travers son art, il manifeste un mélange unique de patriotisme et de critique, une dualité particulièrement palpable dans cette œuvre. Symbolisme et signification dans l'œuvre de Saber La forme triptyque de la planche d'autocollants non découpée intensifie l'impact du message « Made in USA », répété trois fois pour plus de force. Chaque drapeau devient une toile pour le style caractéristique de Saber, où la fluidité et l'audace de ses traits contrastent avec le fond structuré des étoiles et des rayures. Le choix d'un autocollant brillant représentant le drapeau américain est délibéré : il met en valeur le jeu des textures et des finitions, une marque de fabrique du pop art urbain. L'utilisation par Saber de marqueurs permanents pour dessiner par-dessus les autocollants souligne la permanence des sentiments exprimés par l'œuvre. Les gribouillis noirs, à la fois chaotiques et vigoureux, traduisent un sentiment d'urgence et une émotion brute qui accompagnent souvent les débats sur l'identité nationale et la production. Le fait de taguer un symbole national peut être perçu comme une forme de commentaire social et politique, un point de départ pour une discussion sur des sujets allant du patriotisme au consumérisme dans la société américaine. Contextualisation de l'œuvre de Saber dans l'art urbain moderne Dans le paysage du street art contemporain, l'œuvre de Saber se distingue par son approche sans détour des thèmes politiques et son analyse nuancée de l'identité américaine. Sa série de 2020, composée d'autocollants représentant le drapeau américain, reflète la complexité du « rêve américain » et les réalités de l'industrie manufacturière du pays. En superposant l'art du graffiti à un emblème de fierté nationale, Saber invite les spectateurs à repenser leur perception du drapeau et du graffiti en tant que forme d'art. L'utilisation par l'artiste de tags éphémères, un procédé courant du street art, souligne la nature transitoire de ce médium. Traditionnellement, ces tags sont apposés rapidement sur les surfaces des espaces publics, destinés à une large diffusion, et souvent sujets à l'effacement ou à la dégradation. À l'inverse, l'œuvre de Saber immortalise cette technique éphémère, transformant le graffiti en un témoignage culturel durable. La fusion du graffiti et de l'imagerie iconique du drapeau dans cette œuvre invite à une réflexion sur la dichotomie entre normes établies et actes subversifs. Elle témoigne de l'évolution du discours pop art urbain, où les frontières entre l'autorisé et le subversif s'estompent. L'art de Saber n'occupe pas seulement l'espace physique ; il investit l'espace mental de la contemplation, incitant à une réflexion sur ses messages sous-jacents. Les trois autocollants « Made in USA » de Saber constituent un exemple poignant de la manière dont le pop art urbain et le graffiti peuvent condenser des thèmes socio-politiques complexes en une expérience visuelle unique. C'est un rappel saisissant du pouvoir inhérent au street art de communiquer, de questionner et d'engager à des niveaux qui transcendent le visuel, confirmant ainsi la place de Saber parmi les grands artistes de rue contemporains.

    $38.00

  • Man In The Mirro Slap-Up Drawing by DrNuse89

    DrNuse89 « Homme dans le dessin Mirro Slap-Up » par DrNuse89

    L'homme dans le miroir, dessin original au marqueur permanent sur carton, réalisé par l'artiste de graffiti DrNuse69, œuvre d'art urbain moderne. Tag d'art graffiti original signé Slap Up, 2022, 7,5 x 4,5, marqueur, apposé sur l'extrémité d'une boîte d'expédition prioritaire USPS.

    $25.00

  • Abstract Cubism 1 Original Acrylic Spray Paint Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Cubisme abstrait 1 Peinture acrylique originale en aérosol par RD-357 Real Deal

    Cubisme abstrait 1 Œuvre originale unique en son genre, technique mixte, peinture acrylique en aérosol sur toile tendue, par le célèbre artiste de graffiti de rue RD-357. Encadrement sur mesure 31,5 x 22,5 cm. « Cubisme abstrait 1 » par RD-357. Peinture originale sur toile tendue, technique mixte (peinture aérosol et graffiti), avec le tag RD et des couleurs cubistes en arrière-plan. Superbe œuvre originale rare du prolifique artiste de rue Real Deal RD357.

    $2,607.00

  • NYC Subway Map VII True Legend Archival Print by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST

    Achetez TITLE Edition Limitée sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX Archival Pigment Fine Art INFO

    $195.00

  • Detroit Series 24 Original Spray Paint Acrylic Painting by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Detroit Series 24 Peinture acrylique originale en aérosol par Cope2 - Fernando Carlo

    Série Detroit 24 Peinture originale Peinture en aérosol, peinture acrylique et techniques mixtes sur bois encadré par Cope2 Artiste de rue graffiti Art pop moderne. 2010. Peinture originale signée et titrée, réalisée à la bombe aérosol, à l'acrylique et en technique mixte sur panneau de bois entoilé. Prête à être accrochée. Œuvre de graffiti. Format lettre bulle : 24 x 16 pouces (61 x 41 cm). « J'ai toujours rêvé d'une exposition comme celle-ci. Ces derniers temps, je me suis surtout tourné vers la peinture en techniques mixtes, mais je pratique le graffiti pur et dur, si on peut dire, depuis plus de trente ans. C'est ce qui a fait de moi Cope2. J'aime varier les plaisirs et montrer mes différents styles. Avec cette exposition, je peux donc retracer l'évolution de mon style et mes progrès. « Versatile » illustre mes origines et ma démarche actuelle », a déclaré Cope2 depuis son atelier new-yorkais. Cope2 et le point de rencontre entre le pop art urbain et le graffiti L'œuvre « Detroit Series 24 Original Painting » de Cope2 marque une étape importante dans la fusion du pop art urbain et du graffiti. Maîtrisant à la perfection la peinture aérosol, la peinture acrylique et les techniques mixtes sur un support en bois, cette pièce de 2010, mesurant 61 x 41 cm, est signée et titrée par l'artiste lui-même. Prête à être accrochée, elle témoigne du parcours de Cope2 dans le monde de l'art et résume avec force ses plus de trente ans d'expérience dans ce qu'il appelle le « graffiti hardcore ». Cette œuvre est une déclaration audacieuse de l'évolution de l'artiste, incarnant la diversité des styles que Cope2 a adoptés et maîtrisés au fil des ans. Les lettres en relief se détachent sur le panneau de bois, illustrant la capacité de Cope2 à allier la spontanéité du street art à la permanence et à la texture offertes par des médiums d'art comme le bois et l'acrylique. « Detroit Series 24 » est bien plus qu'une simple œuvre d'art ; Il s'agit d'un récit, une autobiographie visuelle retraçant le parcours de l'artiste, des rues de New York aux espaces raffinés des galeries. Le choix de Cope2 de se tourner vers la peinture en techniques mixtes est délibéré et témoigne de sa volonté d'évoluer et d'explorer de nouveaux horizons artistiques, tout en rendant hommage aux racines du graffiti qui ont posé les fondements de sa carrière. Réverbérations de l'évolution artistique de Cope2 L'engagement de Cope2 à mettre en lumière son évolution stylistique est palpable dans « Detroit Series 24 ». L'œuvre est une manifestation concrète de la polyvalence dont il parle. Cette polyvalence lui a permis de demeurer une figure incontournable et reconnue de l'art moderne. À travers cette série, il offre une histoire visuelle de son développement personnel, révélant toute l'étendue de ses capacités artistiques. La série célèbre le changement, le potentiel du graffiti à s'adapter et à s'épanouir dans divers environnements et formats. Dans cette œuvre, comme dans les autres de la série, un dialogue s'instaure entre la force brute et énergique du street art et la nature réfléchie et intentionnelle du travail en atelier. L'œuvre sert de pont, reliant le graffiti, forme d'art souvent sous-représentée, au discours dominant de l'art contemporain. Elle témoigne de la légitimité et de la profondeur du street art et du graffiti, remettant en question l'idée que ces formes d'expression seraient moins valables que leurs homologues traditionnelles. L'héritage de la série Detroit de Cope2 dans le domaine du street art pop et du graffiti L'héritage de « Detroit Series 24 » dépasse largement ses qualités esthétiques. Cette œuvre contribue de manière significative au débat actuel sur la place du street art dans l'histoire de l'art. Le parcours de Cope2 reflète celui du graffiti lui-même, d'un acte de rébellion à une forme d'art respectée, présente aussi bien dans les galeries que dans les collections privées. Son travail, notamment dans cette série, incarne l'esprit de résilience qui caractérise une grande partie du street art et du graffiti, témoignant d'une adaptabilité qui a permis à cet art de s'épanouir. Cope2 a non seulement documenté son évolution artistique, mais a également reflété celle du pop art urbain et du graffiti. « Detroit Series 24 » est une célébration vibrante de cette progression, une toile où passé et présent coexistent, où le langage de la rue se traduit dans le lexique des beaux-arts. La contribution de Cope2 au monde de l'art, à travers cette œuvre et les autres de la série, est inestimable, faisant de lui une figure incontournable de la reconnaissance et de l'appréciation de l'art inspiré par la rue. En définitive, « Detroit Series 24 » est une affirmation audacieuse du pouvoir transformateur de l'art et de la quête incessante d'expression et de réinvention de l'artiste. À travers son œuvre, Cope2 continue d'inspirer et de questionner, repoussant les limites du street art et du graffiti. Ses créations ne sont pas de simples tableaux ; ce sont des dialogues dynamiques, en constante évolution au rythme de l'artiste lui-même, invitant les spectateurs à suivre le parcours de l'un des artistes contemporains les plus influents du street art et du graffiti.

    $5,867.00

  • Ledger Joker Construction Street Sign Painting by RD-357 Real Deal

    RD-357 Real Deal Peinture de panneau de rue Ledger Joker Construction par RD-357 Real Deal

    Heath Ledger Joker Construction Zone Original Street Sign Painting by RD-357 Real Deal One a Kind Artwork on Real Metal NYC New York Construction Zone No Trespassing Street Sign by Graffiti Art Pop Artist. Peinture originale signée, réalisée en 2012, technique mixte acrylique et peinture aérosol sur panneau de signalisation « Zone de construction – Défense d’entrer » de New York (24 x 24 pouces) . Le Joker, interprété par Heath Ledger dans le film Batman, regarde le spectateur. Étiquette RD rouge rouille. Le Joker d'Heath Ledger de RD-357 : une fusion de street art pop et d'iconographie L'œuvre originale de RD-357, alias Real Deal, intitulée « Heath Ledger Joker Construction Zone », une peinture de rue qui capture l'essence du pop art urbain. Elle utilise de manière provocatrice un panneau de signalisation public détourné à des fins artistiques. Créée en 2012, cette œuvre mixte, réalisée à l'acrylique et à la bombe aérosol, transforme un panneau « Défense d'entrer » de chantier new-yorkais en une toile représentant le célèbre ennemi de Batman, incarné par Heath Ledger. Cette performance interpelle et captive le spectateur. Contextualisation de l'approche artistique de RD-357 RD-357, artiste dont le véritable nom reste un mystère, fidèle à l'esprit d'anonymat propre au street art, est connu pour ses interprétations percutantes de figures de la pop culture sur des supports non conventionnels. Cette œuvre en particulier, mesurant 61 x 61 cm, témoigne de la versatilité du street art et de sa capacité à repousser les limites traditionnelles. RD-357 s'inspire de l'esprit anarchique du Joker, utilisant un symbole de loi et d'ordre – un panneau de chantier – pour dépeindre une image de chaos et de rébellion. L'ironie est frappante : le panneau, qui interdisait autrefois l'accès à une propriété privée, invite désormais le spectateur à une interaction personnelle, voire provocatrice, avec l'œuvre. Symbolisme et impact de l'illustration du Joker de RD-357 Cette œuvre n'est pas un simple portrait ; c'est une prise de position. En choisissant le Joker d'Heath Ledger, RD-357 puise dans la conscience collective d'une société fascinée par l'archétype de l'anti-héros. L'interprétation du Joker par Ledger a été célébrée à titre posthume, et sa mort en 2008 a laissé une empreinte culturelle que RD-357 exploite dans cette œuvre. La juxtaposition de la figure du Joker sur fond de panneau de chantier new-yorkais en dit long sur les courants chaotiques qui sous-tendent l'ordre apparent de la vie urbaine. L'utilisation de techniques mixtes, avec de l'acrylique et de la peinture aérosol, souligne la nature brute et viscérale du street art, tout en rendant hommage à la vitalité du pop art. Le regard du Joker, associé aux couleurs vives et alarmantes du panneau de chantier, crée une présence à la fois troublante et magnétique. Cette interaction oblige le public à réfléchir aux différentes strates de sens de l'œuvre – de la transformation d'un espace public en un moyen d'expression personnelle au dialogue entre l'art et le spectateur qui remet en question les normes sociétales et la définition même de l'espace public. En conclusion, le Joker d'Heath Ledger, réalisé par RD-357 sur un panneau de chantier new-yorkais, illustre de façon remarquable comment le street art peut fusionner iconographie culturelle et message subversif. À travers cette œuvre, l'artiste immortalise un personnage de film culte et interroge les notions d'autorité, de propriété et le rôle de l'art dans le débat public. Cette œuvre unique témoigne du pouvoir du graffiti à redéfinir les espaces et à susciter la réflexion, bien après que la peinture ait séché.

    $2,626.00

  • Bubbles PNB RAW 8675 Original Graffiti Painting by Seen UA

    Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre

    Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.

    $1,407.00

  • Hand of Doom Giclee Print by Seen UA

    Seen UA GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST

    Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $771.00

  • Multi Tags Series 8609 Original Graffiti Painting by Seen UA

    Seen UA Post No Bills - Pochoir sans titre

    Achetez Post No Bills - Untitled Original One of a Kind Spray Paint & Stencil Painting Artwork on Stretched Canvas by Popular Street Art Pop Culture Artist Seen UA. 2018 Signé Original Peinture Taille 18x24 Craquelure partout. Toile non doublée.

    $1,034.00

  • Where The Hose M30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Impression giclée HPM embellie à la main Where The Hose M30 par OG Slick

    Où est le tuyau M30 ? Impression giclée HPM embellie à la main par OG Slick Artwork. Édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés. Impression embellie à la main. Artiste de rue graffiti pop. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Where The Hose M30 par OG Slick : Commentaire urbain et humour graffiti dans le street art pop et l’œuvre d’art graffiti « Where The Hose M30 » est une estampe giclée rehaussée à la main par OG Slick, éditée à 25 exemplaires seulement. Chaque tirage de 76 x 76 cm est réalisé sur papier d'art 310 g/m² à grain frangé, signé et numéroté par l'artiste, et fini à la main de manière unique à l'aide de peinture aérosol et de diverses techniques de graffiti. Le sujet principal est une borne d'incendie – peinte, recouverte d'autocollants et transformée – se détachant sur un fond épuré, avec la question manuscrite « Where the hose at? » (Où est le tuyau ?) inscrite en lettres rouges espiègles. L'image fusionne un jeu de mots impertinent avec le réalisme urbain, alliant une exécution visuelle soignée et une irrévérence culturelle brute. Chaque version HPM est différente, chacune présentant sa propre variation d'éclaboussures de peinture, d'application de la bombe et de marques d'embellissement, renforçant l'individualité et la spontanéité rebelle inhérentes au Street Pop Art et au Graffiti. Symbolisme, humour et critique de rue La borne d'incendie de « Where The Hose M30 » arbore une esthétique brute, recouverte de graffitis, de tags et d'autocollants, dont la signature d'OG Slick : des caractères japonais, des gants de dessin animé et des références pop. Ces éléments lui confèrent l'aspect d'un objet public longtemps investi par les artistes urbains. Le titre ludique griffonné au-dessus évoque des significations à la fois littérales et argotiques, invitant à de multiples interprétations – entre blague de rue et commentaire culturel. Qu'on y voie un clin d'œil aux rivalités dans le monde du graffiti, au marquage territorial ou à la bravade masculine, la question elle-même est autant une provocation qu'une chute. Certaines variantes de cette édition présentent des jets d'eau jaillissants, d'autres sont rehaussées de touches de magenta vif ou de blanc pur, reflétant la nature éphémère et changeante des surfaces urbaines et de la culture graffiti. Dans « Street Pop Art & Graffiti Artwork », OG Slick utilise cette borne d'incendie non seulement comme sujet, mais aussi comme symbole de pression, de libération et d'infrastructure publique détournée par une expression personnelle. La pratique artistique et le langage visuel d'OG Slick OG Slick, figure emblématique de la culture graffiti de Los Angeles depuis les années 1980, est réputé pour son art de réinterpréter l'iconographie commerciale et municipale à travers le prisme de l'esthétique urbaine et d'un humour satirique. Son œuvre mêle une familiarité visuelle proche du dessin animé à l'influence brute du graffiti, intégrant souvent des réflexions sur la célébrité, la propriété et l'identité. Dans « Where The Hose M30 », il réinterprète le banal, transformant une simple borne d'incendie en une sculpture porteuse d'attitude, d'histoire et de sens propre à la rue. En superposant ses motifs personnels à un objet public, Slick perpétue sa tradition de toujours : métamorphoser l'ordinaire en un récit visuel audacieux. Son souci du détail, tant dans la forme que dans les jeux de mots, fait de cette œuvre un prolongement du mur de graffiti, une surface plane vibrante d'attitude, de références culturelles et de contradictions imbriquées. Valeur des variations d'édition et des artefacts urbains Comme toutes les œuvres HPM d'OG Slick, chaque exemplaire de Where The Hose M30 est unique. Si la giclée de base garantit la fidélité à la composition numérique originale, les embellissements rompent avec cette uniformité, introduisant chaos, imperfection et une énergie artisanale. Certaines impressions sont saturées de rose ou polies à la bombe blanche, tandis que d'autres sont animées par des traits directionnels et des taches d'encre noire. Ces choix confèrent à chaque collectionneur une relation unique avec l'œuvre, à l'image des différents tags de graffiti qui évoluent à travers la ville au gré des regards, des modifications et des recouvrements. OG Slick capture cette énergie dans un format fixe qui conserve une impression de mouvement. Le papier frangé ajoute un cadre tactile à l'œuvre, renforçant son statut d'œuvre d'art majeure et de subversion culturelle. Dans le domaine du Street Pop Art et du Graffiti, Where The Hose M30 s'impose comme une œuvre à la fois incisivement humoristique et techniquement aboutie, qui se réapproprie l'espace visuel public et le réinvente avec attitude, commentaire et une âme urbaine.

    $2,500.00

  • SAMO©…SINCE 1978... Deluxe Collectors Book Set Print by Al Diaz

    Al Diaz SAMO ©… DEPUIS 1978... Ensemble de livres de collection de luxe imprimés par Al Diaz

    SAMO©…DEPUIS 1978... Coffret collector de luxe : tirage d’art en édition limitée, photos, livre et marqueur sur papier beaux-arts, réalisé par l’artiste de street art pop moderne Ali Diaz. Portfolio Al Daiz 2018, signé et numéroté, comprenant des estampes, des objets d'art, des supports et des photographies. Le Samo©… Depuis 1978… Le coffret collector de luxe comprend les articles suivants : Un exemplaire de première édition signé, avec une dédicace exclusive d'Al Díaz et Mariah Fox. Tirage d'archive signé et numéroté de 8 x 8 pouces, photographie d'Al Díaz datant d'environ 2018. Un ensemble de 11 tirages d'archives de photographies vintage SAMO©, mesurant chacune 4 x 6 pouces, avec des photographies d'Al Díaz, Natalya Maystrenko et Jane Burrell Yadav datant d'environ 1978/79. Un marqueur de peinture signé, utilisé pour créer une œuvre d'art originale SAMO©. Un sac fourre-tout en toile sérigraphié à la main, imprimé sur chaque face, mesurant 15 x 20 pouces. Une broche en forme de croix émaillée. Un paquet d'autocollants. Un marque-page. Un marqueur bleu. Une lettre d'authenticité signée. Importance historique et composition du SAMO©…DEPUIS 1978… Coffret collector de luxe Sorti en 2018, ce portfolio en édition limitée d'Al Diaz est un ensemble complet regroupant divers objets, chacun imprégné de l'essence du street art pop. Un livre de première édition, signé et dédicacé, offre un aperçu de la genèse et de l'évolution du tag SAMO©, un récit co-créé avec Mariah Fox. Ce livre est accompagné d'un tirage d'archive signé et numéroté, une photographie de 20 x 20 cm prise par Diaz, offrant un complément visuel au texte. L'univers du street art pop et du graffiti est en constante évolution, brouillant souvent les frontières entre œuvre d'art et document historique. Le coffret collector de luxe « SAMO©…SINCE 1978… » illustre parfaitement cette intersection, offrant un lien tangible avec les racines du street art, vues à travers le regard de l'artiste influent Al Diaz. Ce coffret n'est pas qu'un simple assemblage d'objets d'art ; c'est une capsule de patrimoine culturel qui retrace l'ascension de l'un des tags les plus énigmatiques de l'histoire du graffiti. Pour approfondir le contexte historique, le coffret comprend onze tirages d'archives de 10 x 15 cm, présentant des photographies vintage de SAMO© signées Al Diaz, Natalya Maystrenko et Jane Burrell Yadav. Ces images capturent l'énergie brute de la fin des années 1970 et du début des années 1980 à New York, période où SAMO© est devenu un symbole reconnu de rébellion et de liberté artistique. L'inclusion d'un marqueur de peinture signé, utilisé pour la création d'une œuvre originale de SAMO©, atteste de l'authenticité du processus de création et fait le lien entre passé et présent. La valeur artistique et de collection de l'œuvre d'Al Diaz Le coffret collector de luxe rassemble des objets d'art allant au-delà des estampes et des photographies. Ce mélange éclectique comprend un sac fourre-tout en toile sérigraphiée à la main, une broche en forme de croix émaillée, une planche d'autocollants et un marque-page. Chaque objet est un souvenir précieux et un témoignage du parcours artistique d'Al Diaz. Le coffret contient notamment un marqueur bleu et une lettre d'authenticité signée, attestant de sa valeur en tant qu'objet de collection. La contribution d'Al Diaz à la scène du graffiti est profondément ancrée dans le patrimoine culturel de l'art urbain. Son œuvre, en particulier le tag SAMO©, co-créé avec le légendaire artiste Jean-Michel Basquiat, est devenu un symbole de l'esprit DIY et du caractère provocateur du street art. Ce coffret collector de luxe ne se contente pas de refléter l'empreinte artistique de Diaz ; il transmet les histoires, l'époque et le mouvement que représente SAMO©. Héritage de l'étiquette SAMO© L'héritage du tag SAMO©, immortalisé dans ce coffret collector de luxe, est multiple. Il témoigne du pouvoir des mots et des images dans l'espace public, et rappelle la nature éphémère mais aussi l'impact profond du street art. Les messages énigmatiques de ce tag ont jadis suscité la curiosité et les échanges entre les passants dans les rues de New York. Grâce à ce coffret, ils continuent d'inspirer la réflexion et l'appréciation des collectionneurs et des amateurs d'art. En somme, le coffret collector de luxe « SAMO©…SINCE 1978… » d'Al Diaz est bien plus qu'un simple objet de valeur ; c'est une pièce incontournable pour quiconque s'intéresse à l'histoire et à l'évolution du street art et du graffiti. À travers cette collection, Diaz inscrit son nom dans l'histoire de l'art et invite chacun à explorer et à comprendre l'impact profond du street art sur la société et la culture. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette édition limitée occupe une place unique parmi les objets de collection d'art moderne, incarnant l'esprit d'une époque où l'art investissait la rue, bousculant les conventions et transformant à jamais l'expression urbaine.

    $354.00

  • Summer School 2 7.8 Skateboard Art Deck by DGK

    DGK Planche à roulettes Summer School 2 7.8 par DGK

    Summer School 2 - 7.8 Deck Édition Limitée Sérigraphiée Planche de Skateboard art par l'artiste de la culture pop urbaine DGK.

    $149.00

  • Oil and Water IV The Year that Took the Wind Out of Our Sails 2020 AP Archival Print by Dave Pollot

    Dave Pollot ARCHIVEPP

    Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Edition limitée sur papier Moab Entrada 290gsm par Urban Pop Artist ARTIST Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $1,415.00

  • Risky C Graffiti Alphabet Letter Giclee by Risk Rock

    Risk Rock SÉRIGRAPHIE

    Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO

    $470.00

  • LA River Giclee Print by Saber

    Saber Impression jet d'encre LA River par Sabre

    Œuvre d'art LA River, impression giclée en édition limitée sur papier d'art Pearl, par l'artiste de graffiti pop culture Saber. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2019. Papier nacré 27x19,25 Los Angeles a toujours été un véritable vivier de créativité, de diversité et d'innovation. Parmi ses formes d'expression les plus influentes et audacieuses figure le street art, et notamment le graffiti, qui a marqué de son empreinte indélébile le paysage urbain tentaculaire de la ville. Témoignage de cette culture vibrante, l'œuvre d'art LA River Artwork est une pièce exceptionnelle créée par le célèbre artiste de graffiti Saber, figure emblématique de la pop culture. Originaire de Los Angeles, Saber est une figure incontournable du graffiti, repoussant sans cesse les limites et établissant de nouvelles normes pour le genre. Ses créations dynamiques et complexes capturent l'énergie, la complexité et l'authenticité de l'environnement urbain. L'œuvre LA River Artwork est un exemple éclatant de son talent et de son esthétique unique. Cette édition limitée témoigne du dévouement et de la précision que Saber met dans son art, capturant la nature transformatrice du graffiti qui insuffle vie et narration aux structures urbaines les plus banales. Réalisée en 2019, cette impression giclée offre une qualité et un niveau de détail impeccables. Limitée à seulement 100 exemplaires, chaque estampe a été méticuleusement signée et numérotée par Saber, soulignant son exclusivité et sa valeur en tant qu'objet de collection. Le choix d'un papier nacré de 68,6 x 48,9 cm (27 x 19,25 pouces) rehausse l'éclat de l'œuvre, lui conférant un fini chatoyant qui ajoute profondeur et dimension. Ce support, souvent privilégié pour les reproductions d'art, garantit longévité, netteté et une expérience visuelle immersive. L'art du graffiti, souvent perçu à ses débuts comme du simple vandalisme, est aujourd'hui reconnu comme une véritable forme d'expression artistique, avec Saber à son avant-garde. L'œuvre « LA River » témoigne de la transformation du genre et de sa relation en constante évolution avec la culture populaire. Plus qu'une simple œuvre d'art, c'est un récit, un fragment de l'âme de Los Angeles, immortalisé en couleurs et en formes par l'un de ses artistes les plus emblématiques.

    $504.00

  • Marie I #2 HPM Hand-Embellished Archival Pigment Print - Sprayed Paint Art Collection

    Adam Caldwell Marie I #2 Impression d'archives HPM par Adam Caldwell

    Marie I #2 Édition limitée, estampes pigmentaires HPM d'archives embellies à la main sur papier Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² par Adam Caldwell, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2017 Édition limitée signée Eternal Return I • Tirage pigmentaire d'archives rehaussé à la main et signé • Peinture, graphite et tampons à l'encre supplémentaires sur papier d'archives Moab Entrada Rag Bright 290 g/m² • 45,7 x 61 cm (18 x 24 pouces) Rehaussé à la main, signé et numéroté par l'artiste Adam Caldwell dans une édition limitée à 3 exemplaires • N° 2/3

    $340.00

  • Time Travel Skateboard Deck Art by Cope2- Fernando Carlo

    Cope2- Fernando Carlo Time Travel Skateboard Deck Art par Cope2 - Fernando Carlo

    Time Travel Deck Fine Art Limited Edition Archival Pigment Print Transfer on Cold Pressed Steep Natural Skateboard Deck by Street Artwork Graffiti Artist COPE2 x Afa Annfa x Chino Lam. Skateboard Time Travel 2021 Taille : 80 x 20 cm Éditions de 100 exemplaires numérotés.

    $359.00

  • Happy OG San F30 Hand Embellished HPM Giclee Print by OG Slick

    OG Slick Happy OG San F30 Impression HPM giclée embellie à la main par OG Slick

    Impression giclée HPM embellie à la main Happy OG San F30 par OG Slick Artwork, édition limitée sur papier beaux-arts 310 g/m² à bords frangés, impression embellie à la main, artiste graffiti pop de rue. 2025 HPM signé et numéroté, embelli à la main par OG Slick. Impression giclée et peinture aérosol. Édition limitée à 25 exemplaires. Format : 30 x 30 cm. Impression giclée HPM embellie à la main. Les motifs, les coups de pinceau et les couleurs de peinture varient. Chaque HPM est unique. Vous recevrez peut-être un exemplaire différent de celui présenté sur la photo ; le choix est aléatoire. Happy OG San F30 par OG Slick : Autocollant Bomb Rebellion dans Street Pop Art & Graffiti Artwork Happy OG San F30 est une estampe giclée rehaussée à la main, créée en 2025 par OG Slick, figure emblématique du graffiti de la côte ouest américaine. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette impression de 76 x 76 cm est réalisée sur un papier d'art 310 g/m² à grain frangé et embellie individuellement à la main à l'aide de peinture en aérosol, d'éclaboussures et de pochoirs. Chaque exemplaire est signé, numéroté et modifié de façon unique, faisant de chaque pièce un objet de collection exceptionnel. L'image est centrée sur le personnage emblématique d'OG Slick, un visage souriant avec un cache-œil, entouré d'un mur recouvert d'autocollants : logos, tags et caractères japonais se superposent dans une répétition chaotique. L'arrière-plan, vibrant d'énergie et de contrastes, transpose l'énergie du street art dans l'espace d'exposition, ancrant ainsi cette œuvre dans le champ du street art et du graffiti. Identité graffiti et surcharge urbaine Au cœur de Happy OG San F30 se trouve une illusion tridimensionnelle du visage souriant, mascotte de Slick, se détachant sur un fond saturé d'autocollants et de logos. Le visage du personnage, à la fois malicieux et iconique – jaune vif, œil bandé et souriant –, est incrusté dans une surface recouverte de tags OG Slick répétés, de mains gantées, de caractères japonais et de graphismes de type portrait. Ces éléments, souvent collés sur les murs des villes, se transforment en une mosaïque visuelle d'empreintes culturelles. Chaque pièce de cette édition présente des variations dans les ornements : certaines sont recouvertes de coulures de correcteur blanc, d'autres sont griffées de textures graffiti et de touches de couleur. Ce caractère aléatoire intentionnel fait écho à l'imprévisibilité de la rue et à la nature performative du tag, du remixage et de la réécriture de l'espace public. Dans le Street Pop Art et le Graffiti, l'identité est stratifiée et questionnée, et cette œuvre le capture par la répétition et la distorsion de marques autoréférentielles. Le mélange signature d'humour et de rébellion d'OG Slick OG Slick, artiste installé à Los Angeles et originaire d'Hawaï, fusionne depuis des décennies la technique du graffiti et la critique de la culture pop. Son œuvre a toujours su équilibrer une iconographie ludique – comme ses figures récurrentes de gant et de smiley – avec une rébellion brute. Dans Happy OG San F30, Slick s'attaque à la commercialisation du graffiti lui-même, le présentant comme un art à part entière sans compromettre la violence brute qui fait sa force. L'esthétique du sticker-bombing évoque la culture des fanzines DIY, le graphisme punk et le tag urbain. Elle crée une toile à la fois claustrophobique et rythmée qui imite les surfaces urbaines réelles, superposées au fil du temps. Le cache-œil sur le smiley insuffle une attitude et une défiance à ce qui pourrait autrement paraître nostalgique ou naïf. C'est une déclaration : ce n'est pas simplement du bonheur, c'est un chaos assumé. Estampe en édition limitée comme objet urbain et geste subversif Imprimée en haute résolution par impression giclée et rehaussée à la main par pulvérisation et polissage, chaque exemplaire de Happy OG San F30 offre une expérience tactile unique, à la croisée des beaux-arts et de la créativité underground. Les bords frangés et le papier de qualité archive confèrent à l'estampe une dimension artistique particulière, tandis que les embellissements la rendent instable, immédiate et vivante. L'aléatoire des pulvérisations, des superpositions et des polissages sur l'ensemble de l'édition reflète l'éphémère nature du graffiti : aucun mur n'est immuable, aucun tag n'est sacré. OG Slick invite les collectionneurs à plonger dans un instant de chaos urbain figé sur papier, où les symboles de rébellion se réinventent en icônes esthétiques. S'inscrivant dans le courant du Street Pop Art et du Graffiti, cette estampe fait office à la fois d'artefact et d'œuvre d'art, marquant la rencontre entre la subculture et la lumière des projecteurs et transformant la profusion visuelle en une création permanente, belle et subversive.

    $2,500.00

  • Shark USPS Priority Slap-Up by Shark Toof

    Shark Toof Shark USPS Priority Slap-Up par Shark Toof

    Peinture en aérosol originale USPS Priority et marqueur permanent, étiquette Slap-Up, dessin artistique par l'artiste de graffiti Tru Shark Toof, œuvre d'art de rue moderne. Dessin graffiti original signé de 2015, réalisé à la peinture aérosol et aux marqueurs techniques mixtes, format 4,75 x 3,5 pouces. Étiquette d'art graffiti Slap Up 4,75x3,5, peinture en aérosol et marqueur, taguée sur une étiquette USPS.

    $40.00

Throw Ups & Tags Graffiti Street Pop Artwork

Twice ups et tags dans le street art pop et le graffiti

Le street art et le graffiti sont depuis longtemps synonymes d'expressions vibrantes, souvent illicites, dans les paysages urbains. Au cœur de cet art se trouvent les « throw-ups » et les « tags », éléments les plus basiques et les plus répandus du graffiti. Si les origines du graffiti remontent à plusieurs décennies, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle que ces formes particulières ont pris forme, devenant incontournables dans les villes du monde entier.

Essence et caractéristiques des vomissements

Les throw-ups se caractérisent par leurs lettres aux formes arrondies, généralement cernées et remplies de couleurs minimalistes pour plus de rapidité et d'efficacité. Ce style est conçu pour une exécution rapide, permettant à l'artiste de créer une œuvre visuelle forte et percutante en un temps record, souvent pour couvrir un maximum de surface ou marquer de son empreinte des zones à haut risque. L'esthétique des throw-ups allie lisibilité et stylisation, le nom de l'artiste devenant une icône visuelle grâce à son affichage public répété. Ils servent de carte de visite aux graffeurs, témoignent de leur présence et remettent en question la nature éphémère du street art.

Signification et évolution des étiquettes

Les tags constituent l'expression la plus fondamentale du graffiti, la signature stylisée de l'artiste. Ils sont souvent perçus comme la forme la plus pure du graffiti, un lien direct entre l'artiste et son pseudonyme. À l'origine de simples marques signalant la présence d'un individu, les tags ont évolué pour devenir des œuvres d'art complexes à part entière, témoignant d'une maîtrise de la forme et d'une profonde compréhension des traditions calligraphiques du street art. Ils ne sont pas seulement un moyen de s'approprier un territoire, mais aussi d'affirmer son identité au sein de la sous-culture.

Impact culturel et perception

L'impact culturel des graffitis et des tags est considérable, car ils ont suscité autant d'admiration que de critiques. Les passionnés les perçoivent comme l'expression brute de la personnalité de l'artiste, tandis que la communauté du street art les considère comme des marqueurs de l'espace urbain. Cependant, ces formes d'expression sont souvent mal comprises du grand public et peuvent être perçues comme du vandalisme plutôt que comme une forme d'art légitime. Malgré cela, les graffitis et les tags ont indéniablement influencé l'esthétique du Street Pop Art et sont devenus une composante essentielle du langage visuel des environnements urbains.

Techniques et styles artistiques

Les techniques de création de graffitis et de tags exigent habileté et pratique. Les artistes développent souvent leur style unique en s'exerçant avec divers outils, des bombes aérosol aux marqueurs. La progression des tags simples aux graffitis élaborés peut être perçue comme un parcours artistique, un perfectionnement de la technique et un enrichissement du vocabulaire visuel. Le style de chaque tag ou graffiti est aussi unique qu'une empreinte digitale, souvent chargé de symbolisme et d'une touche personnelle.

Vomissements et tags dans la reconnaissance grand public

Malgré leur statut controversé, les graffitis et les tags ont acquis une reconnaissance grand public, influençant le graphisme, la mode et la culture populaire. Ils sont désormais exposés dans des galeries et des expositions, remettant en question les frontières traditionnelles de l'art. Le passage de la rue aux galeries n'a pas été sans tensions, soulevant des questions d'authenticité et de commercialisation. Néanmoins, cette forme d'art continue d'évoluer et son influence est manifeste dans diverses disciplines créatives. Les graffitis et les tags sont des éléments fondamentaux du street art et du graffiti. Ils incarnent la voix brute et authentique de la ville, capturant l'esprit de rébellion, d'identité et de communauté. À mesure que la société comprend mieux cet art, elle apprécie davantage le savoir-faire et la signification culturelle qui se cachent derrière chaque trait et chaque courbe.

Footer image

© 2025 Sprayed Paint Art Collection, Commerce électronique propulsé par Shopify

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Bancontact
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • iDEAL
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa

    Connexion

    Vous avez oublié votre mot de passe ?

    Vous n'avez pas encore de compte ?
    Créer un compte