Druide tribal et autochtone
-
Dulk- Antonio Segura Donat Sculpture « The Welcomer Soul Rider » par Dulk - Antonio Segura Donat
Soul Rider The Welcome, sculpture en polyrésine en édition limitée, œuvre d'art du légendaire artiste Dulk-Antonio Segura Donat. Édition limitée 2023 à 100 exemplaires. Œuvre en résine coulée peinte. Dimensions : 37,1 × 22,9 × 22,9 cm. Édition limitée à 100 exemplaires numérotés, accompagnés d’un certificat d’authenticité et présentés dans un coffret en bois. Neuf. The Welcomer Soul Rider par Dulk : Fantaisie et symbolisme dans l’art urbain pop et le graffiti « The Welcomer Soul Rider » est une sculpture surréaliste en polyrésine créée par Antonio Segura Donat, artiste espagnol de beaux-arts et de street art mondialement connu sous le nom de Dulk. Faisant partie de sa série « Soul Rider », cette œuvre explore la mythologie caractéristique de Dulk à travers des formes ludiques et des personnages symboliques puisant leurs racines dans la fantasy, l'écologie et une narration complexe. Juchée sur un socle en forme de champignon à pois, une créature aux couleurs acidulées, combinant les traits d'un lapin, d'une licorne et d'un familier fantastique, se tient immobile, tandis qu'un autre personnage, masqué et cornu, la chevauche, une trompette levée en plein chant. Cette composition imaginative et théâtrale fusionne théâtralité et allégorie dans un format qui allie profondeur narrative et précision quasi-littérale, en faisant un exemple saisissant de street art et de graffiti en trois dimensions. Le personnage principal arbore une corne de licorne torsadée, des yeux en spirale surdimensionnés et un col de bouffon, mêlant l'innocence animale à une symbolique cérémonielle. Son expression est figée dans une béatitude confuse, marque de fabrique de l'ambiguïté émotionnelle de Dulk. Son corps rose contraste avec les tons froids du socle en forme de champignon, qui recèle des personnages et des détails cachés, comme une petite chenille accrochée à son bord. Le cavalier à l'arrière, aux oreilles allongées et coiffé d'un couvre-chef en forme de gland, porte un masque noir et brandit un instrument de musique, comme pour annoncer une arrivée. Cette scène dynamique évoque le rituel, la procession et une célébration surréaliste, offrant un récit à la fois ludique et poignant sur l'identité, la transformation et l'observation. Narration symbolique et dissonance ludique dans l'univers visuel de Dulk L'œuvre de Dulk explore souvent la dualité : lumière et ombre, célébration et extinction, innocence et déclin. Dans « The Welcomer Soul Rider », les personnages semblent surgir d'un folklore oublié ou d'un monde parallèle, leurs traits à la fois exagérés et précis. La palette pastel adoucit leur excentricité, leur conférant une présence accessible tout en préservant le mystère. Le langage visuel mêle des influences issues du street art, des contes classiques et de l'allégorie écologique. À l'instar de nombreuses œuvres de Dulk, cette sculpture soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, invitant le spectateur à en déchiffrer le sens par l'émotion et l'imagination. Le socle en forme de champignon joue un rôle important en tant que symbole de régénération et d'écosystèmes cachés. Il fait office à la fois de trône et de scène. Le cadenas surdimensionné à sa base suggère la présence d'un élément magique ou secret. Dulk utilise fréquemment ce type d'indices visuels pour suggérer que le monde recèle bien plus que ce que l'on voit. Le masque porté par le sonneur de trompette évoque les thèmes de l'identité et de la voix, symbolisant peut-être la protection, la cérémonie ou le déguisement. Ces objets et ces formes témoignent de la complexité et de la richesse souvent présentes dans le street art et le graffiti, où une fantaisie apparente dissimule une urgence sous-jacente. Le rôle de Dulk dans la narration sculpturale au sein du pop art urbain Antonio Segura Donat s'est imposé comme une figure majeure de l'art contemporain, fusionnant ses racines muralistes avec une pratique sculpturale qui transforme les récits muraux en objets tangibles. L'œuvre « The Welcomer Soul Rider » illustre comment son art transcende les supports, conservant la clarté émotionnelle et l'humour visuel de ses peintures murales tout en explorant la texture, le volume et l'espace. Elle se présente comme une scène suspendue dans un conte inachevé, à la fois figée dans le temps et pleine de mouvement. La sculpture s'inscrit dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti en privilégiant l'accessibilité et l'immédiateté visuelle tout en bousculant les conventions des beaux-arts par le biais de la conception des personnages, de la superposition symbolique et d'une satire mordante. L'esthétique de Dulk emprunte aux films d'animation, à l'iconographie urbaine et au folklore, créant un style à la fois profondément personnel et universellement accessible. Son œuvre invite à la réflexion sur l'écologie, l'empathie et les récits oniriques qui sommeillent en nous. Le Cavalier de l'Âme Bienvenue comme Mythe de Collection et Totem Émotionnel « The Welcomer Soul Rider » est bien plus qu'une simple sculpture décorative : c'est un totem émotionnel, un mythe moderne figé dans la résine. Le soin apporté par Dulk à la posture, aux couleurs et à la disposition des accessoires captive le spectateur à chaque regard, lui révélant de nouvelles significations et des figures cachées. Cette œuvre s'inscrit dans le courant croissant des sculptures d'art contemporain centrées sur des personnages, puisant leur inspiration dans l'art urbain tout en atteignant le niveau des œuvres de galerie. Qu’on l’apprécie individuellement ou au sein de la série Soul Rider, The Welcomer possède une voix singulière. Son appel, doux mais persistant, fait écho au message artistique de Dulk : protéger l’imagination, embrasser la dualité et célébrer celles et ceux qui portent des histoires à travers le chaos de notre monde moderne. À travers des personnages à la fois étranges et familiers, Dulk construit un univers qui s’exprime avec aisance dans le langage du street art et du graffiti, tout en conservant une signature indéniable.
$1,300.00 $1,100.00
-
Buff Monster Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster
Totem Melty Misfits Jumbo Impression Giclée Unique par Buff Monster Artwork Édition Limitée sur Papier Beaux-Arts Artiste Graffiti Pop Street. Œuvre originale unique, signée et datée de 2020, avec certificat d'authenticité, encadrée. Tirage giclée original, format 8,5 x 11,5 pouces (21,6 x 29,2 cm). « Ce certificat atteste l'authenticité de l'œuvre d'art de Buff Monster qui accompagne cette reproduction. Cette impression giclée unique est signée par l'artiste et représente l'un des personnages créés pour la série Jumbo de The Melty Misfits. Le verre de musée qui protège cette œuvre contre les UV ; comme pour toute œuvre d'art, il est conseillé de l'exposer à l'abri de la lumière directe du soleil et des endroits très humides. » – Buff Monster Totem Melty Misfits, impression giclée géante unique par Buff Monster L'estampe giclée grand format unique « Totem Melty Misfits » de Buff Monster illustre la fusion entre un design de personnage fantaisiste et l'esthétique du street art pop et du graffiti contemporains. Reconnu pour son style mêlant couleurs vives et nuances plus sombres, Buff Monster poursuit cette approche caractéristique dans cette giclée encadrée, mettant en lumière à la fois ses thèmes de prédilection et son expérimentation inventive avec les formes et la présentation. Imprimée sur papier d'art de qualité supérieure et ornée des mentions officielles au dos et du logo Melty Misfits, cette œuvre s'impose comme une pièce de collection incontournable de la culture urbaine pop contemporaine. Un hommage totémique à la culture Melty La face avant de l'œuvre présente un totem composé de plusieurs personnages emblématiques de Melty Misfits. Chaque niveau du totem mêle des motifs psychédéliques d'yeux à des créatures mutantes du désert, rendues dans des tons numériques éclatants. L'arrière-plan dévoile un paysage extérieur serein, avec un ciel bleu stylisé et une cime d'arbres, contrastant l'étrangeté des figures avec le calme de la nature. Cette composition rend habilement hommage aux totems amérindiens tout en créant une mythologie cartoon satirique ancrée dans l'univers de Buff Monster. Les traits exagérés, les expressions débridées et les textures gluantes donnent l'illusion de jouets en vinyle fondants, le tout construit avec une symétrie parfaite pour évoquer à la fois structure et chaos. Art pop urbain encadré Imprimée en giclée, l'œuvre offre une netteté et une brillance exceptionnelles, essentielles pour restituer la richesse des dégradés du trait de Buff Monster. Ce format particulièrement rare est présenté dans un cadre professionnel avec passe-partout, sublimant son esthétique digne d'une galerie. Au dos, un certificat d'authenticité est solidement fixé sous le logo The Melty Misfits, garantissant la provenance attendue d'une œuvre d'art urbain pop et graffiti en édition limitée. Un autocollant fluorescent scelle la présentation, signature de l'identité visuelle de Buff Monster. Les qualités tactiles de l'œuvre, associées à son encadrement artisanal et à la narration qui en découle, en font bien plus qu'une simple impression. C'est une affirmation tridimensionnelle de rébellion visuelle, dissimulée sous un voile de fantaisie sucrée. L'héritage de Buff Monster dans le mouvement des jouets de créateurs et du pop art Né aux États-Unis, Buff Monster s'est imposé comme une figure de proue de la culture pop et street art hybride grâce à des décennies de fresques murales, de création de jouets et d'estampes expérimentales. Des ruelles new-yorkaises aux foires d'art de Tokyo, son œuvre est immédiatement reconnaissable. L'estampe géante « Totem Melty Misfits » témoigne non seulement de son engagement constant envers le projet Melty Misfits, mais aussi de sa capacité à transformer le street art en chefs-d'œuvre encadrés et de collection. Chaque élément de cette estampe illustre la volonté de Buff Monster de rendre la joie subversive et la satire accessible. En anthropomorphisant des friandises en divinités pop grotesques, il construit une nouvelle iconographie pour une génération post-ironique. Cette œuvre compacte et saisissante est un témoignage de l'humour surréaliste et de l'intensité graphique qui caractérisent l'un des artistes de graffiti les plus célèbres du pop surréalisme.
$845.00
-
Dulk- Antonio Segura Donat Impression d'archives de fin de saison par Dulk- Antonio Segura Donat
Tirage d'archives de fin de saison par Dulk - Antonio Segura Donat, édition limitée sur papier beaux-arts, œuvre d'art moderne d'artiste de rue, graffiti pop. Estampe signée et numérotée de 2018, édition limitée à 50 exemplaires, format 20x20, pigments d'archivage, représentant un oiseau stylisé composé de fleurs colorées dans un décor fantastique surréaliste. L'essence artistique de "End Of Season" de Dulk - Antonio Segura Donat « Fin de saison » est une estampe d'art saisissante de l'artiste Dulk, pseudonyme d'Antonio Segura Donat, reconnu pour ses incursions dans le pop art, le street art et le graffiti. Cette œuvre en édition limitée de 2018 est unique : seulement 50 exemplaires signés et numérotés, chacun mesurant 50 x 50 cm. Réalisée sur papier d'art de qualité supérieure, elle révèle le talent de Dulk pour fusionner éléments naturels et touches surréalistes, présentant un oiseau stylisé, amalgame de fleurs colorées sur fond de décor onirique. L'œuvre témoigne de la vision de Dulk, où faune et flore fusionnent pour créer un oiseau qui n'existe pas dans la réalité, mais qui prend vie dans l'imaginaire. Cet oiseau est composé d'une palette florale variée, chaque pétale et chaque couleur étant soigneusement sélectionnés pour contribuer à l'harmonie d'ensemble. Le paysage surréaliste dans lequel il évolue accentue encore le thème fantastique, invitant le spectateur dans un monde où la fin d'une saison engendre une transformation à la fois littérale et métaphorique. Génie technique et symbolisme dans l'œuvre de Dulk Pour créer « Fin de saison », Dulk utilise l'impression d'art pigmentaire d'archives, une méthode reconnue pour sa durabilité et sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs et les détails originaux des œuvres. Cette technique garantit que chaque tirage conserve l'éclat et la profondeur de la peinture originale de l'artiste, assurant ainsi la pérennité de l'œuvre. Le papier beaux-arts confère aux tirages une dimension tactile, leur donnant une présence comparable au poids d'une œuvre de galerie. Le symbolisme de « Fin de saison » est riche et complexe, reflétant la réflexion de l'artiste sur le cycle de la vie et la beauté éphémère de la nature. L'oiseau, créature souvent associée à la liberté et au changement des saisons, est représenté dans un état de splendide déclin : son plumage, à la fois épanoui et fané, symbolise le passage inéluctable de la vie à la mort, de la vitalité à la dormance. Art urbain pop et graffiti : la contribution de Dulk à l'art contemporain Dulk est un artiste qui navigue entre art urbain, pop art et beaux-arts. « End Of Season » illustre parfaitement son talent pour créer des œuvres qui trouvent aussi bien leur place sur les murs d'une ville que dans une galerie privée. Son édition limitée renforce son attrait et en fait une pièce unique dans le paysage de l'art moderne. L'influence de l'artiste sur le street art, le pop art et le graffiti est considérable. Ses couleurs vibrantes et ses thèmes fantastiques capturent l'essence même de l'audace du graffiti et de l'attrait universel du pop art. L'œuvre de Dulk trouve un écho auprès d'un large public, séduisant aussi bien ceux qui sont captivés par la beauté et la complexité de la nature que ceux attirés par les éléments fantastiques et surréalistes de l'art urbain. « End Of Season » contribue de manière significative au débat sur ce qui constitue une œuvre d'art moderne dans le genre du street art. Elle transcende les frontières traditionnelles, invitant les spectateurs à trouver la beauté éphémère et à apprécier le talent artistique qui transforme la fin d'une saison en une célébration visuelle de la nature cyclique de la vie. Le récit artistique de Dulk témoigne du pouvoir transformateur de l'art, que ce soit sur la toile du monde naturel ou sur les surfaces concrètes des environnements urbains.
$563.00
-
Bec Winnel Impression giclée Grace par Bec Winnel
Estampe giclée Grace de Bec Winnel, œuvre d'art en édition limitée sur papier beaux-arts, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée à 25 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Dimensions de l'œuvre : 11,75 x 16,5 pouces. Jeune femme tatouée, stylisée, en pleine réflexion, avec des motifs géométriques tribaux. Estampe giclée Grace : Un confluent d'introspection et de pop art urbain L'estampe « Grace » de Bec Winnel témoigne avec brio du talent de l'artiste pour exprimer une profonde introspection à travers le street art, le pop art et le graffiti. Tirée à seulement 25 exemplaires, cette édition limitée capture l'essence du dialogue entre l'art contemporain et les formes d'expression traditionnelles. Chaque estampe, mesurant 29,8 x 41,3 cm, est méticuleusement signée et numérotée par Winnel, garantissant son authenticité et sa valeur sur le marché de l'art. Le parcours artistique et le style signature de Bec Winnel L'artiste australienne Bec Winnel s'est imposée sur la scène artistique internationale grâce à son approche singulière du Street Pop Art. L'estampe « Grace » illustre parfaitement son style caractéristique, mettant souvent en scène de jeunes femmes ornées de tatouages stylisés aux motifs tribaux et géométriques. À l'instar des graffitis, ces tatouages agissent comme une armure symbolique, représentant à la fois la résilience et la vulnérabilité. Ils constituent un pont visuel entre le monde intérieur du sujet et la réalité extérieure, un thème récurrent dans l'œuvre de Winnel. Sa capacité à exprimer des états émotionnels complexes à travers ces images confère à son travail une résonance auprès d'un public diversifié. Comprendre l'essence du street art, du pop art et du graffiti L'estampe « Grace » n'est pas qu'un simple objet d'art ; c'est une œuvre narrative qui en dit long sur la complexité de l'expression humaine. L'œuvre de Winnel est une toile où se rencontrent l'intime et l'universel, à l'image de l'esprit du street art et du graffiti. Ces formes d'art, traditionnellement présentes dans l'espace public, sont ici réinterprétées par Winnel pour explorer les contemplations intimes de l'individu. Cette juxtaposition invite le spectateur à réfléchir à l'interaction entre exhibitionnisme et introspection, une dynamique essentielle pour comprendre l'influence du street art sur la culture contemporaine. La signification culturelle des œuvres d'art en édition limitée Les estampes en édition limitée, telles que « Grace Giclee Print », occupent une place à part dans le monde de l'art de par leur exclusivité et le lien qu'elles tissent entre l'artiste et le collectionneur. La rareté de ces œuvres d'art renforce leur attrait et, par extension, leur potentiel en tant qu'artefacts culturels. Le choix de Winnel de limiter le tirage à 25 exemplaires confère à « Grace » une dimension d'urgence et de prestige, faisant de chaque estampe un objet précieux pour les heureux acquéreurs. Au-delà de leur attrait esthétique, les estampes en édition limitée comme celle-ci symbolisent l'évolution constante du street art, qui continue d'influencer les sphères plus formelles de la collection et de la critique d'art. L'estampe « Grace Giclee Print » de Bec Winnel est une représentation saisissante de la fusion entre le portrait traditionnel et la puissance brute et expressive du Street Pop Art. Le dévouement de Winnel à son art et sa capacité à distiller des émotions complexes dans ses œuvres garantissent que celles-ci sont visuellement époustouflantes et intellectuellement et émotionnellement stimulantes. Le caractère limité de l'édition « Grace » ajoute à son mystère, promettant une place d'honneur dans les annales du Street Pop Art et du graffiti contemporains.
$211.00
-
Chris Saunders Sérigraphie Le Tigre par Chris Saunders
Le Tigre, édition limitée, sérigraphie artisanale 8 couleurs sur papier d'art Stonehenge 250 g/m² par Chris Saunders, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée à 100 exemplaires, signée et numérotée, 2016. Œuvre de 24 x 24 pouces. Sérigraphie « Le Tigre » de Chris Saunders. « Cette œuvre est l'évolution d'une création réalisée il y a quelques années, à l'origine une simple esquisse. Je traversais alors une période de profonds bouleversements. Je ressentais un besoin impérieux de quitter mon métier d'artiste commercial pour me consacrer pleinement à mon art, et j'étais envahi par de nombreuses angoisses. Habituellement, face à ces changements, je m'efforce de prendre du recul et de faire confiance à mon intuition. Cette intuition a tendance à modeler ces expériences sous la forme de différents animaux qui m'accompagnent dans cette transition. Pour moi, le tigre représente l'instinct primaire, la capacité à lâcher prise, à se faire confiance et à suivre pleinement son intuition. Cette œuvre est bien plus impressionnante en réalité ; les photos ne rendent pas justice aux différentes couches et à la texture des encres utilisées. » – Chris Saunders
$771.00
-
Joe King Mayra Skull Sérigraphie par Joe King
Mayra Skull - Rook Brand, édition limitée, sérigraphie à l'encre métallique 4 couleurs tirée à la main sur papier kraft moucheté français, par Joe King, artiste de rue graffiti, art pop moderne.
$146.00
-
Dave Kinsey Sérigraphie de race par Dave Kinsey
Édition limitée Breed, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier d'archivage 100% coton, par Dave Kinsey, artiste de rue graffiti, art pop moderne. BLK/MARKT
$214.00
-
Naoto Hattori Bong Master Giclee Print par Naoto Hattori
Bong Master Artwork Giclée en édition limitée, impression surréaliste sur papier d'art 100% coton, par l'artiste de graffiti pop culture Naoto Hattori.
$211.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impression typographique Serpents PP par Gats - Graffiti contre le système
Épreuve d'impression typographique Serpents PP par Gats - Graffiti Against The System, édition limitée 3 couleurs sur papier d'art Lenox 250 g/m² à bords frangés à la main, œuvre d'art graffiti street pop. Épreuve d'imprimerie PP 2016 Signée et marquée PP Édition limitée Œuvre d'art Format 12x18 Impression typographique Gats - Graffiti Against The System « Serpents » : Un héritage de l'impression typographique dans le pop art urbain « Les Serpents » de Gats-Graffiti Against The System (acronyme de Graffiti Against The System) est une œuvre symbolique qui capture l'essence brute et les fondements socio-politiques du street art et du graffiti. Tirage typographique d'épreuve d'artiste (PP) de 2016, cette œuvre illustre le langage visuel singulier qui a fait la renommée de Gats-Graffiti Against The System. Il s'agit d'une édition limitée, imprimée en trois couleurs sur papier d'art Lenox 250 g/m² à bords frangés, méticuleusement signée et marquée par l'artiste, ce qui souligne son importance au sein de l'édition. Le format 30,5 x 45,7 cm (12 x 18 pouces) permet d'apprécier la finesse des détails et les contrastes saisissants de la technique typographique, mettant en valeur la dimension artistique et le message de l'œuvre. Gats-Graffiti Against The System est connu pour ses masques emblématiques, omniprésents dans son travail et symboles d'anonymat et d'universalité. L'estampe « Serpents » poursuit cette exploration thématique, le motif du masque occupant le devant de la scène, entouré de formes serpentines pouvant être interprétées au sens propre comme au sens figuré. L'impression typographique confère à l'œuvre une dimension tactile, évoquant une époque où l'imprimerie était à la fois un artisanat et un moyen de communication populaire. L'impression typographique et sa résonance dans l'œuvre « Gats - Graffiti Against The System » Le choix de la typographie pour « Serpents » est particulièrement significatif dans le contexte de l'œuvre de Gats-Graffiti Against The Systemby. L'impression typographique, ancrée dans l'artisanat traditionnel, confère à l'œuvre une dimension historique, juxtaposant la fugacité du graffiti à la permanence de l'art imprimé. Les bords frangés à la main du papier d'art Lenox ajoutent à l'estampe une délicatesse presque antique, suggérant que son message est intemporel et pérenne. L'œuvre de Gats-Graffiti Against The Systemby est souvent empreinte de commentaire social, et « Serpents » ne fait pas exception. Cette pièce reflète l'engagement de Gats-Graffiti Against The Systemby envers l'environnement urbain, sa critique des systèmes sociétaux et sa réflexion sur la place de l'individu dans le monde. La richesse de sens de l'estampe, combinée à son esthétique saisissante, témoigne du pouvoir du street art à captiver le regard et à susciter la réflexion et le débat. L'impact culturel des graffitis contre le système « Serpents » Dans le domaine du street art et du graffiti, Gats-Graffiti Against The Systemby est une figure qui fait le lien entre différents univers artistiques. Son œuvre « Serpents » n'est pas une simple image statique, mais une interaction dynamique entre les techniques d'impression historiques et la sensibilité du street art contemporain. Tirage PP en édition limitée, il occupe une place unique sur le marché de l'art, séduisant les collectionneurs d'estampes d'art et les amateurs de street art. En résumé, « Serpents » de Gats-Graffiti Against The Systemby illustre l'attachement de l'artiste à une forme d'expression puisant ses racines dans l'histoire de l'estampe tout en s'inscrivant pleinement dans le discours du street art moderne. Son utilisation de l'impression typographique sur papier Lenox de haute qualité souligne son attachement au savoir-faire artisanal à l'ère de la production de masse. À travers des œuvres comme « Serpents », Gats-Graffiti Against The Systemby continue d'enrichir le récit du street art, offrant des pièces visuellement captivantes et intellectuellement stimulantes. Cette estampe témoigne du potentiel du street art à transcender sa nature éphémère et à s'imposer comme une forme d'expression culturelle significative et durable.
$733.00
-
Gats- Graffiti Against The System Impression typographique Infinite Eye par Gats - Graffiti contre le système
Édition limitée Infinite Eye, impression typographique manuelle en deux couleurs sur papier Stonehenge crème par Gats - Graffiti Against The System, art pop, graffiti, artiste célèbre.
$180.00
-
Justin Anville Lace Shawl Moonlight Sérigraphie par Justin Anville
Châle en dentelle - Variante Clair de lune - Sérigraphie en édition limitée 5 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Justin Anville - Artiste de street art rare et célèbre du pop art. Sérigraphie 5 couleurs 30″ x 24″ sur papier blanc cougar 100 lb, signée, édition limitée à 20 exemplaires (variante clair de lune).
$256.00
-
Jason Levesque Des sacrifices ont été faits Giclee Print par Jason Levesque
Des sacrifices ont été faits. Œuvre d'art Giclée en édition limitée sur papier d'art de qualité supérieure, par l'artiste de graffiti de la culture pop Jason Levesque. Édition limitée à 50 exemplaires, signée et numérotée, 2014. Format de l'œuvre : 12x12
$134.00
-
Simone Legno GICLEE AP Impression Giclée par ARTIST
Achetez TITLE Pop Street Artwork Limited Edition Giclee Print sur MEDIUM par Urban Graffiti Modern Artist ARTIST. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$621.00
-
Mike Mitchell Kraven Giclee Print par Mike Mitchell
Estampe giclée en édition limitée Kraven sur papier d'art de qualité supérieure, par Mike Mitchell, artiste de rue issu de la contre-culture. 2014 Mike Mitchell. Giclée 30,5 x 40,5 cm. Numérotée à la main. Signée par Mike Mitchell. Édition limitée à 105 exemplaires. Imprimée par Static Medium. Estampe Kraven de Mike Mitchell Estampe giclée Kraven de Mike Mitchell : Fusion de street art pop et de graffiti L'estampe giclée Kraven de Mike Mitchell est un exemple saisissant de son style de portrait caractéristique, mêlant réalisme et illustration audacieuse centrée sur le personnage. Sortie en 2014 en édition limitée à 105 exemplaires, cette estampe giclée de 30,5 x 40,5 cm capture l'essence de Kraven le Chasseur, personnage complexe et légendaire de l'univers des comics. Imprimée par Static Medium, elle est numérotée et signée à la main par l'artiste, ce qui en fait une pièce de collection très recherchée dans le monde du street art et du graffiti. L'interprétation de Kraven par Mitchell est à la fois puissante et sobre, le représentant de profil, soulignant son intensité et sa présence imposante. Le rendu détaillé des traits du visage, associé à la riche texture de la fourrure de son vêtement, met en lumière la capacité de l'artiste à créer des portraits dynamiques, à la fois réalistes et cinématographiques. Cette œuvre illustre le talent de Mitchell pour saisir l'essence de figures iconiques tout en les réinventant dans un contexte artistique moderne. À la croisée de la culture pop et des beaux-arts L'œuvre de Mike Mitchell revisite souvent des figures de la culture populaire avec une esthétique mêlant portrait classique et thèmes contemporains. Son estampe de Kraven s'inscrit dans cette tradition en présentant le personnage non comme une simple illustration de bande dessinée, mais comme une figure digne et profondément humaine. Les tons feutrés et les ombres minutieuses confèrent à l'image une qualité picturale, l'élevant au-delà des représentations traditionnelles de la culture populaire. Kraven, connu pour être l'un des plus grands ennemis de Spider-Man, est souvent représenté dans des poses dynamiques. Mitchell, quant à lui, adopte une approche différente, le dépeignant dans un moment de contemplation. Ce choix stylistique permet au spectateur de percevoir le personnage au-delà de sa nature agressive habituelle, lui conférant une profondeur rarement explorée dans les représentations grand public. Le choix de se concentrer sur le profil de Kraven renforce cette dimension introspective, attirant l'attention sur ses traits fins et son attitude stoïque. Maîtrise technique et précision artistique L'utilisation de l'impression giclée par Mitchell garantit une préservation remarquable des détails de ses techniques numériques et manuelles. Les impressions giclées sont réputées pour leur haute résolution et la richesse de leurs couleurs, ce qui en fait un support de choix pour les artistes soucieux de préserver l'intégrité de leur œuvre originale. Les textures de l'estampe Kraven, des subtiles nuances de la carnation aux détails fins de la fourrure et du tissu, témoignent de la maîtrise de Mitchell dans le jeu de la lumière et de l'ombre. Le souci du détail de l'artiste s'étend au-delà du personnage lui-même, à la composition dans son ensemble. Le cadrage équilibré, l'utilisation judicieuse des espaces négatifs et la palette de couleurs soigneusement choisie contribuent à l'esthétique sophistiquée de l'estampe. Chaque élément est méticuleusement travaillé pour immerger le spectateur dans l'univers du personnage, faisant de cette œuvre bien plus qu'un simple hommage à la culture populaire : une véritable œuvre d'art. L'influence de Mike Mitchell sur le street art, le pop art et le graffiti. Mitchell s'est forgé une réputation grâce à des œuvres qui transcendent les disciplines artistiques. Son travail est fréquemment mis à l'honneur dans les galeries de pop culture, les expositions de street art et sur le marché de l'estampe d'art, témoignant de son large attrait. Sa capacité à faire le lien entre l'iconographie de la bande dessinée et le portrait de haute volée a consolidé sa place dans le monde du Street Pop Art et du graffiti. Son estampe Kraven illustre l'évolution de sa vision artistique. En transformant un personnage emblématique en un portrait classique et digne, Mitchell remet en question les représentations traditionnelles des figures de BD. Cette approche lui a valu la reconnaissance des collectionneurs et des amateurs d'art, assurant ainsi l'influence de son travail sur les mouvements artistiques contemporains et alternatifs. Figure majeure de la pop culture moderne, Mitchell repousse sans cesse les limites du Street Pop Art et du graffiti. Son estampe giclée Kraven incarne parfaitement son talent pour fusionner nostalgie et innovation artistique, créant une œuvre à la fois intemporelle et profondément personnelle.
$134.00
-
Faile Planche à roulettes Dino Girl Deck par Faile
Planche de skateboard Dino Girl Deck en édition limitée, sérigraphiée par Faile, artiste de la culture pop urbaine. 2019, planche de skate en bois d'érable 7 plis, édition limitée à 150 exemplaires, 24,13 x 99,06 cm (9,5 x 39 po)
$676.00
-
Cleon Peterson Entre l'homme et Dieu - Sérigraphie blanche par Cleon Peterson
Entre l'homme et Dieu - Édition limitée blanche, sérigraphie bicolore tirée à la main sur papier chiffon blanc Coventry par Cleon Peterson, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Entre l'homme et Dieu (Blanc), 2018. Sérigraphie en couleurs sur papier Coventry Rag, 71,1 x 109,2 cm (feuille). Édition 36/150. Signée, numérotée et datée au crayon en bas. Publiée par l'artiste. Légères marques de manipulation sur le bord droit. L'art de Peterson se caractérise par un fort esprit contestataire, et la colère, en tant que force créatrice, imprègne la plupart de ses œuvres. L'artiste lui-même est le sujet de cette colère, et à travers son travail, il s'insurge contre le malaise et la lassitude les plus profonds de la société. Cet artiste basé à Los Angeles est le concepteur d'une série d'œuvres dystopiques – peintures, estampes, sculptures et fresques – exposées aux États-Unis, en Europe et en Asie.
$2,744.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Notre véritable histoire Sérigraphie par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Notre véritable histoire, édition limitée, sérigraphie artisanale en 4 couleurs sur papier beaux-arts, par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. 2013 Édition limitée signée et numérotée à 100 exemplaires Œuvre d'art 18x24
$323.00
-
Shepard Fairey- OBEY Modèle de corruption Black Gold AP Sérigraphie par Shepard Fairey - OBEY x Cleon Peterson
« Pattern of Corruption Black Gold AP Silkscreen Print by Shepard Fairey- OBEY x Cleon Peterson Artist Proof Hand-Tiled 2 Color Screen Print on Fine Art Paper Limited Edition Graffiti Pop Street Artwork. Épreuve d'artiste (EA) 2015 Signée et marquée EA Tirage original limité à 150 exemplaires Dimensions de l'œuvre 18 x 24 cm Image répétée d'un homme tribal avec un couteau ensanglanté et un motif de vigne de lotus Sérigraphie « Cleon Peterson et moi avons récemment collaboré à la réalisation d'une fresque murale dans le quartier de Wynwood à Miami. Satisfaits du résultat, nous avons décidé de créer une série de sérigraphies en édition limitée, inspirées de cette œuvre. Nos travaux respectifs explorent les thèmes récurrents de la fragilité de la société, de la sauvagerie humaine et de la corruption. L'image présente une dichotomie entre son motif floral classique hypnotique et des éléments sinistres qui s'y entremêlent, incitant le spectateur à regarder au-delà des apparences. » – Shepard Fairey « Pattern of Corruption Black Gold » est une œuvre saisissante, fruit de la collaboration entre deux figures emblématiques du street art : Shepard Fairey, célèbre pour sa campagne OBEY, et Cleon Peterson. Tirage sérigraphique AP, cette pièce met en valeur le travail artisanal, un détail qui résonne particulièrement auprès des amateurs de street art et de pop art. L'art iconique de Shepard Fairey a toujours remis en question les normes sociales, incitant les spectateurs à s'interroger sur les complexités et les contradictions sous-jacentes de la société contemporaine. De même, les représentations chaotiques des interactions humaines par Cleon Peterson nous obligent à nous confronter aux aspects les plus sombres de l'humanité. Cette œuvre a été inspirée par la fresque murale que le duo a réalisée ensemble dans le quartier de Wynwood à Miami, réputé pour sa scène street art dynamique. Le tirage sérigraphique AP révèle avec clarté l'entrelacement harmonieux de leurs styles et messages artistiques. Le détail méticuleux d'un homme tribal brandissant un couteau ensanglanté, juxtaposé au motif de lotus et de vigne, invite à une introspection sur la dualité de la nature humaine. L'association de motifs tribaux et de motifs floraux classiques suggère non seulement un mélange de tradition et de modernité, mais constitue également une mise en garde. La beauté superficielle de l'œuvre peut séduire le spectateur, mais comme l'a mentionné Fairey lui-même, les sous-entendus sinistres nous incitent à approfondir notre compréhension et à questionner cette fascination. Tirée à seulement 150 exemplaires, cette œuvre a acquis une importance particulière auprès des collectionneurs et des amateurs. La sérigraphie bicolore réalisée à la main sur papier d'art témoigne du dévouement des artistes à leur art. « Pattern of Corruption Black Gold » n'est pas qu'une simple œuvre d'art ; c'est un commentaire poignant sur la fragilité de la société et les thèmes omniprésents de la corruption et de la sauvagerie humaine, thèmes que Fairey et Peterson ont explorés avec constance dans leurs travaux.
$1,084.00
-
Marka27 ARCHIVALPP Impression d'archives par ARTIST
Achetez TITRE Archival Pigment Fine Art Limited Edition Print sur MEDIUM Pop Artist Modern Artwork. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$228.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Peinture à l'huile originale matrilinéaire par Dan Christofferson - Beeteeth
Vinyle découpé original matrilinéaire, peinture à l'huile sur panneau de bois encadré, prêt à être accroché, par Dan Christofferson - Artiste de rue graffiti Beeteeth, art pop moderne. « Matrilinéaire » - Vinyle découpé à l'emporte-pièce 24" x 32" sur le panneau de mon exposition « L'Ouest a été conquis ». - Dan Christofferson
$1,311.00 $1,114.00
-
Wendy Ortiz Lux Giclee Print par Wendy Ortiz
Lux Artwork Giclée en édition limitée, impression sur papier épais naturel pressé à froid de 340 g/m², par l'artiste de graffiti pop culture Wendy Ortiz. Papier : Papier beaux-arts épais naturel pressé à froid 340 g/m² Encre : Epson Ultrachrome HDR Format : 8" x 12" sur 11" x 14" Édition : 75 Imprimé par : Rhino Barking Sparrow Signé et numéroté à la main par l'artiste.
$159.00
-
MEUBON Sérigraphie Panacea par MEUBON
Sérigraphie Panacea de MEUBON, tirée à la main sur papier d'art blanc coquille d'œuf extra-fin, édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de 300 œuvres d'art au format 20,25 x 15,75 sérigraphie. ยาตำราหลวง สถานที่จำหน่าย มาตำราหง เภสัชกรรม- Royal Medicine, Lieu de vente, Pharmacie Ma Tamra Hong Panacée par MUEBON – Remède satirique dans l'art urbain pop et graffiti « Panacea » est une sérigraphie en édition limitée de 2022, réalisée à la main par l'artiste thaïlandais MUEBON sur papier d'art Superfine Eggshell White, au format 51,4 x 40 cm. Signée et numérotée à 300 exemplaires, cette œuvre fusionne l'esthétique traditionnelle thaïlandaise avec un vocabulaire satirique propre au street art. La composition imite la mise en page et le ton d'une enseigne de pharmacie thaïlandaise vintage, avec des références typographiques à la médecine royale, des informations sur l'emplacement et des symboles réglementaires. Dans ce cadre, MUEBON insère son personnage emblématique : un oiseau noir espiègle à la posture quasi humaine, prenant soin de rangées de plants de cannabis aux couleurs éclatantes. La juxtaposition de l'autorité de l'État, de la légitimité médicale et de la rébellion populaire est exécutée avec une clarté visuelle chirurgicale et une acuité conceptuelle remarquable. Chaque ligne, chaque fissure, chaque élément graphique contribue à un message plus large sur la légalité, l'hypocrisie et l'évolution des normes culturelles. Symbolisme médicinal et ironie sociopolitique L'utilisation du titre « Panacée » par MUEBON évoque l'idée d'un remède miracle, d'une solution universelle aux maux de la société. Pourtant, l'estampe suggère que ce qui est présenté comme un remède est souvent dissimulé derrière des mécanismes de contrôle et des contradictions. Le personnage, rendu avec une précision de couleur et de personnalité remarquables, arrose des plants de marijuana avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui a banalisé le tabou. L'arrière-plan imite des textures de murs usés et des panneaux défraîchis, suggérant un avis public officiel, désormais détourné. L'écriture thaïe affiche en gras des phrases telles que « ยาตำราหลวง » et « สถานที่จำหน่าย » (Médicament royal et Lieu de vente), tandis que la figure centrale sape le ton bureaucratique par une rébellion punk. Cette collision visuelle est typique de MUEBON : elle mêle un humour caricatural à une critique institutionnelle dans le style du Street Pop Art et du graffiti, et sert à la fois de documentation et de protestation. Technique de sérigraphie et précision esthétique L'estampe est réalisée selon les méthodes traditionnelles de la sérigraphie, ce qui permet à chaque couleur de conserver une saturation intense et une netteté parfaite des contours. Imprimée sur un papier blanc coquille d'œuf extra-fin, la texture subtile de l'œuvre accentue l'effet d'enseigne vintage, renforçant l'illusion de vieillissement et d'usure. La superposition maîtrisée des images – saleté, texte, plantes, timbres et personnages – témoigne de la précision de MUEBON dans la traduction de récits politiques complexes en œuvres d'art vibrantes et accessibles. Riche en codes culturels locaux, l'œuvre est universellement compréhensible, ce qui en fait un exemple remarquable, au sein du Street Pop Art et du graffiti, de la manière dont une voix régionale peut atteindre une résonance internationale grâce à une composition visuelle forte et une clarté thématique. MUEBON et l'anatomie culturelle de la légitimité Panacea n'est pas qu'une simple estampe : c'est un dialogue entre droit, commerce et autonomie individuelle. MUEBON utilise l'humour et une satire teintée de culture pop pour explorer l'évolution des relations en Thaïlande avec le cannabis médical, le contrôle gouvernemental et les tabous culturels. Son oiseau emblématique devient le symbole du citoyen lambda, naviguant dans un système qui légalise sélectivement ce qu'il criminalisait autrefois. L'œuvre fonctionne comme une métaphore visuelle des liens étroits entre pouvoir, propagande et santé publique. Dans le contexte du street art et du graffiti, Panacea propose un récit à plusieurs niveaux, dissimulé sous forme de signalétique publique. Elle suscite le rire, encourage le dialogue et invite les spectateurs à repenser la notion d'autorité lorsqu'elle se réinvente à travers des couleurs vives et des contradictions symboliques. MUEBON confirme ainsi son statut de maître de l'ironie visuelle et de l'analyse culturelle, à travers le prisme de la résistance urbaine.
$500.00
-
Justin Anville Obsidienne 01- 45 HPM Sérigraphie par Justin Anville
Obsidian 01-45 4-Color Full Bleed Limited Edition Silkscreen Print on Fine Art Paper by Justin Anville Rare Street Art Famous Pop Artwork Artist. Obsidian 01 - '45' : Coiffée de son casque en vue de la répétition, Evelyn regrette légèrement d'avoir accepté le rôle de la méchante principale. Dès que le casque blindé et le vautour dressé l'entourent, elle savoure la facilité avec laquelle elle endosse ce rôle sinistre. Sérigraphie 4 couleurs - 40,6 x 50,8 cm - sur papier naturel lisse. Coloris standard. Édition limitée à 75 exemplaires. Signée et numérotée par l'artiste.
$134.00
-
Brandon Sopinsky Totem Buddies Giclee Print par Brandon Sopinsky
Œuvre d'art Totem Buddies, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Brandon Sopinsky.
$134.00
-
Swoon- Caledonia Curry Impression giclée Ice Queen Jogjakarta Indonésie par Swoon- Caledonia Curry
Impression giclée Ice Queen Jogjakarta Indonesia par Swoon- Caledonia Curry Artwork, édition limitée sur papier chiffon épais d'art, artiste graffiti pop de rue. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2016. Œuvre de 19 x 13 pouces issue de la collection d'estampes de la série Swoon Street. Reine des glaces Jogjakarta par Caledonia Curry alias Swoon « Ice Queen Jogjakarta Indonesia » est une puissante estampe giclée de Caledonia Curry, artiste américaine de street art pop et graffiti reconnue internationalement sous le nom de Swoon. Créée en 2016 pour sa collection d'estampes « Street Series », cette œuvre immortalise une intervention urbaine à Yogyakarta, en Indonésie, sur un papier chiffon épais de qualité supérieure (48 x 33 cm). Tirée à 175 exemplaires numérotés et signés, cette estampe témoigne de l'engagement constant de Swoon à documenter les installations urbaines éphémères à travers des tirages d'art de haute qualité, qui restituent l'immédiateté de son travail public de façon permanente. L'expression du pop art urbain dans les installations mondiales de Swoon Dans « Reine des Glaces Jogjakarta », Swoon présente le portrait d'une figure royale, en harmonie avec la nature, appuyée contre un mur urbain recouvert de graffitis et de textures patinées. Réalisée dans son style caractéristique inspiré de la gravure sur bois, la Reine des Glaces arbore une composition complexe de feuilles et de plumes, projetant force, grâce et mysticisme. Le sujet apparaît à la fois délicat et redoutable, le regard perdu au loin, tandis que les marques de la culture graffiti tourbillonnent autour d'elle. L'estampe capture la juxtaposition, présente dans l'œuvre de rue originale, de la beauté artisanale aux conditions imprévisibles des murs extérieurs, instaurant un dialogue entre le naturel et le construit. À l'instar de nombreuses œuvres de Street Pop Art et de graffiti de Swoon, cette création met en lumière la présence humaine dans le contexte urbain et offre un témoignage visuel à l'environnement local. L'activité et l'empreinte mondiale de Caledonia Curry Née aux États-Unis, Caledonia Curry s'est fait connaître au début des années 2000 grâce au mouvement du street art new-yorkais et à ses portraits iconiques réalisés à l'aide de collages. Au fil de son évolution artistique, elle a étendu son champ d'action à des villes du monde entier, laissant derrière elle des œuvres qui témoignent d'une identité locale, d'une humanité partagée et d'une histoire sociale. « Ice Queen Jogjakarta » illustre son rayonnement international et sa sensibilité culturelle. Cette œuvre documente non seulement son intervention physique en Indonésie, mais reflète également son approche collaborative et immersive de la création artistique dans des contextes inconnus. Chaque figure créée par Curry possède une présence qui transcende les nationalités, incarnant des archétypes de résilience et de grâce au sein d'un chaos visuel. Cette œuvre, à l'instar d'autres présentées dans son catalogue d'estampes, est un instantané d'un récit global plus vaste qu'elle continue de construire. Préserver le patrimoine urbain grâce aux beaux-arts L'estampe giclée « Ice Queen Jogjakarta » illustre le talent de Curry pour transformer des collages éphémères en œuvres d'art de collection, sans en altérer la puissance émotionnelle originelle. Imprimée sur papier chiffon de qualité muséale, cette édition respecte la matérialité brute de la rue tout en élevant l'œuvre au rang d'objet de collection emblématique du street art pop et du graffiti. Elle se dresse à la fois comme une œuvre d'art et un document historique, préservant un instant précis dans un espace urbain étranger. L'ensemble de la collection d'estampes « Street Series » rend hommage à cette double vocation. Pour les passionnés de culture urbaine contemporaine et de pratiques artistiques internationales, cette estampe offre un aperçu de l'essence même de la démarche créative de Swoon et de son influence durable sur l'art public.
$350.00
-
Justin Anville Obsidian 3 Suspension Foil HPM Sérigraphie par Justin Anville
Obsidian 3 - Suspension - Feuille 4 couleurs, embellie à la main, sérigraphie en édition limitée pleine page sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste de street art rare et célèbre du pop art. Obsidian 03 - « Suspension » : L’apesanteur sous l’eau permet à tous les objets de rester en suspension. Sérigraphie 4 couleurs - 40,6 x 50,8 cm - sur papier naturel lisse. Édition limitée à 7 exemplaires (avec détails peints à la main) avec une rare finition métallisée. Signée et numérotée par l’artiste.
$218.00
-
Pooch Impression d'archives Sangra Azteca 16 x 20 par Pooch
Sangra Azteca 16x20 Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée sur papier beaux-arts par Pooch Graffiti Street Artist Modern Pop Art.
$159.00
-
Nicole Gustafsson Windmill Root Village Giclee Print par Nicole Gustafsson
Œuvre d'art Windmill Root Village, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti pop culture Nicole Gustafsson.
$103.00
-
Phineas X Jones Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones
Sérigraphie Chi-Noceros de Phineas X Jones, tirée à la main sur papier d'art, édition limitée. Édition limitée signée et numérotée de 100 exemplaires, 2013. Œuvre d'art de 18 x 24 pouces, sérigraphie représentant la ville de Chicago sur la corne d'un rhinocéros marchant dans la mer. Sérigraphie Chi-Noceros par Phineas X Jones Chi-Noceros, une sérigraphie de Phineas X Jones, est une fusion surréaliste et visuellement saisissante d'architecture urbaine et de faune sauvage, mêlant des éléments de street art et de graffiti à des techniques d'illustration raffinées. Cette sérigraphie artisanale, créée en 2013, témoigne de l'approche artistique imaginative et minutieuse qui caractérise Jones. L'œuvre de 45,7 x 61 cm, produite en édition limitée signée et numérotée à 100 exemplaires, représente un rhinocéros marchant dans l'eau, la silhouette emblématique de Chicago intégrée à sa corne. Cette image à la fois fantaisiste et profonde transforme l'animal en une incarnation vivante de la ville, symbolisant à la fois la force et la résilience, tout en brouillant les frontières entre nature et constructions humaines. La composition artistique et le symbolisme Le style d'illustration de Jones dans Chi-Noceros se caractérise par un trait complexe et une grande attention portée à la texture, conférant à la peau du rhinocéros un aspect organique et patiné qui contraste fortement avec les structures architecturales rigides qui semblent jaillir de son visage. L'utilisation de la Willis Tower et d'autres gratte-ciel de Chicago comme corne du rhinocéros est une audacieuse affirmation artistique, renforçant la présence imposante de la ville et son lien avec le monde naturel. L'eau qui entoure le rhinocéros ajoute une dimension mystérieuse, suggérant soit un mouvement à travers un paysage sauvage, soit la reconquête progressive des espaces urbains par la nature. Le corps du rhinocéros est également orné des quatre étoiles rouges du drapeau de Chicago, soulignant ainsi l'identité de la ville et faisant de la créature une représentation littérale de son esprit. L'intégration de ces symboles à la forme naturelle de l'animal ajoute une touche de fierté civique tout en conservant une dimension surréaliste. La palette de couleurs discrètes, composée de gris, de bleus et de rouges, assure une cohérence visuelle à la composition, renforçant la précision des traits et conférant à l'œuvre un aspect intemporel, presque vintage. Influences du street art, du pop art et du graffiti Chi-Noceros s'inscrit dans l'esthétique du street art et du graffiti en réinterprétant avec audace la culture urbaine et en transformant des éléments du quotidien en créations inattendues. L'hybride d'une créature organique et puissante et des structures urbaines rigides fait écho aux thèmes récurrents du street art, où le naturel et l'industriel dialoguent sans cesse. Cette interaction entre nature et développement humain est un motif récurrent dans l'art urbain, où les fresques, les estampes et les graffitis dépeignent souvent la lutte entre les forces environnementales et l'expansion incessante des villes. La capacité de Jones à fusionner un réalisme complexe et le surréalisme confère à son œuvre une singularité qui s'inscrit pleinement dans le mouvement du street art contemporain. Les proportions exagérées et les sujets non conventionnels interpellent la perception du spectateur, à l'instar des graffitis et des fresques qui bouleversent les espaces urbains traditionnels. Ses techniques d'illustration précises, combinées au flux organique de l'encre issu de la sérigraphie, renforcent l'énergie brute et artisanale qui caractérise ce style artistique. La valeur de collection et l'impact culturel des Chi-Noceros Tirage sérigraphique en édition limitée, signé et numéroté, Chi-Noceros revêt une grande valeur, à la fois comme œuvre d'art de collection et comme témoignage culturel. Son format de 45,7 x 61 cm permet d'apprécier pleinement la minutie du travail de Jones, garantissant la netteté et l'impact de chaque ligne et texture. Tirage artisanal confère à chaque exemplaire un caractère unique, faisant de cette œuvre une pièce recherchée par les collectionneurs de street art et de graffiti, ainsi que par les amateurs de design inspiré par Chicago. L'attrait durable de Chi-Noceros réside dans sa capacité à fusionner identité urbaine et expression artistique. Il parle aussi bien aux citadins qu'aux passionnés d'art, offrant une réflexion à la fois ludique et profonde sur l'interaction entre ville et nature. Le rhinocéros, animal réputé pour sa résilience et sa force, devient un emblème de Chicago, incarnant sa robustesse, son adaptabilité et son horizon iconique. Phineas X Jones s'est imposé comme un artiste qui fait le lien entre l'illustration de précision et le dynamisme de l'art urbain. L'œuvre de Chi-Noceros témoigne de sa créativité, transformant un sujet ordinaire en un récit visuel extraordinaire. Cette sérigraphie met en valeur sa maîtrise technique et confirme sa place dans le paysage en constante évolution du street art et du graffiti.
$243.00
-
Mandy Tsung Dans la peinture acrylique originale de forêt par Mandy Tsung
« Into The Forest », une œuvre originale unique en son genre, peinture acrylique sur toile tendue sur châssis, par la célèbre artiste de graffiti de rue Mandy Tsung. 2013. Acrylique originale sur toile de Mandy Tsung, 12 x 9 pouces.
$646.00
-
Lady Pink Dessin au marqueur original de Lady Shiva par Lady Pink
Œuvre originale unique de Lady Shiva, technique mixte (peinture et marqueurs), réalisée sur papier d'art artisanal à bords frangés par la célèbre artiste de graffiti de rue Lady Pink. Illustration originale signée et datée de 2019, réalisée aux marqueurs de peinture sur papier frangé fait main. Format : 6 x 18 pouces. Lady Shiva de Lady Pink : La mythologie rencontre la résistance dans le pop art urbain « Lady Shiva », une œuvre de Lady Pink créée en 2019 à l'aide de techniques mixtes et de marqueurs sur papier d'art artisanal à la texture irrégulière, fusionne la mythologie aztèque avec le symbolisme du graffiti et la résistance sociale. Mesurant 15 x 45 cm, cette pièce unique illustre son engagement constant pour l'émancipation féminine et la réappropriation culturelle à travers le langage du Street Pop Art et du graffiti. La figure centrale est une femme vibrante, quasi divine, dotée de six bras, ornée de crânes, de symboles de paix et de marques faciales audacieuses. Elle tient des bombes de peinture et des chaînes, une référence directe aux outils et aux luttes du mouvement graffiti. La composition mêle iconographie traditionnelle et énergie cartoonesque, puisant son inspiration dans l'art mésoaméricain et la rébellion visuelle contemporaine. La figure de la déesse centrale fait référence à la divinité hindoue Shiva, puissant symbole de destruction et de transformation, ici réinterprétée à travers le prisme de la culture urbaine. Son expression est féroce, provocante et jubilatoire. Elle est entourée de serpents, d'oiseaux et de symboles ornementaux dessinés dans une palette de roses, de violets et de verts saturés – un choix esthétique qui reflète l'histoire de Lady Pink, qui a défié les récits dominés par les hommes dans le graffiti en s'appropriant son espace avec des couleurs et des formes assumées. Allégorie visuelle du pouvoir, de la culture et de la résistance Le récit se déploie avec des contrastes saisissants et un symbolisme riche. D'un côté, un policier grotesque au visage de porc, menotté à la déesse, serre une bombe de peinture comme s'il l'avait confisquée ou qu'il était incompris. De l'autre, des figures mythiques – parées de colliers de crânes et de serpents – se rallient à la cause de la déesse. Le design des personnages est ludique, mais le message est sans équivoque. Lady Pink utilise l'humour et la caricature pour exposer les cycles de surveillance, d'effacement culturel et de contrôle systémique. Les chaînes et les poings serrés transforment l'œuvre en une allégorie de l'émancipation – où l'art, l'identité et l'héritage deviennent des instruments de résistance. Il ne s'agit pas d'une représentation passive de la rébellion – elle est active, dynamique et festive. La déesse manie le graffiti comme une arme de réinvention. Ses yeux, ourlés d'épais cils, laissent couler des larmes stylisées qui évoquent à la fois la tristesse et la force. Son sourire, aux dents acérées, interpelle le spectateur. Cette hybridité émotionnelle – la férocité mêlée à la joie – est au cœur du style de Lady Pink. Elle construit une mythologie visuelle où mémoire culturelle et rébellion contemporaine se rencontrent au carrefour du genre, de l'histoire et de la peinture. L'iconographie du graffiti repensée à travers une vision féministe Lady Pink, née Sandra Fabara en Équateur et ayant grandi à New York, est une figure pionnière du graffiti depuis les années 1980. Son œuvre fusionne avec constance l'énergie de la rue et des récits personnels et politiques, notamment d'un point de vue féministe. « Lady Shiva » témoigne de son rôle dans la transformation du graffiti en un espace d'inclusion et de critique culturelle. Plutôt que d'adhérer aux conventions hyper-masculines du tag et du bombing, elle intègre des motifs anciens, des illustrations de personnages et du symbolisme pour livrer un commentaire social plus profond. Dans « Lady Shiva », l'association du papier fait main, des traits épais de marqueur et du sujet mythologique s'accorde avec la nature tactile et éphémère du graffiti. Les bords non polis, les textures de pinceau visibles et les aplats de couleurs vives évoquent l'immédiateté des murs de la rue et des carnets de croquis. Cette physicalité renvoie aux racines du médium : accessible, brut et profondément personnel. L'œuvre refuse le lisse au profit de la présence, conférant à la déesse une qualité brute et vivante. À travers Lady Shiva, Lady Pink ne se contente pas de créer une déesse ; elle forge une arme narrative. L’œuvre se mue en une déclaration murale miniature, tissant un lien entre puissance spirituelle, art ancestral et résistance vécue par les femmes artistes qui revendiquent l’espace public. C’est un sortilège visuel lancé à la bombe et au marqueur, invoquant la transformation dans le langage du Street Pop Art et du graffiti.
$1,750.00 $1,488.00
-
MCXT- Monica Canilao x Xara Thustra Impression collage Home Sick Copper HPM par MCXT - Monica Canilao x Xara Thustra
Sérigraphie Home Sick Copper HPM Collage par MCXT - Monica Canilao x Xara Thustra sur papier d'art Coventry Rag teinté à la main de 290 g/m² et papier métallisé, œuvre d'art pop street art en édition limitée. Sérigraphie signée et numérotée 2015, collage et fil, ornée HPM. Édition limitée n° 1, première d'une série de 30. Format 12 x 24 pouces sur papier Coventry Rag 290 g/m² teinté à la main. Papier métallisé épais cousu au bas de chaque estampe. Léger défaut en bas à gauche, côté marge. N° 1 « Home Sick Copper HPM Collage Silkscreen Print », une sérigraphie de MCXT, fruit d’une collaboration entre Monica Canilao et Xara Thustra, témoigne du dialogue riche et complexe qui unit le Street Pop Art et le graffiti. Cette œuvre en édition limitée, réalisée avec minutie sur papier d’art Coventry Rag teinté à la main et ornée d’une feuille métallique cousue au verso, illustre la convergence des différentes disciplines artistiques qui caractérisent le travail de ces artistes contemporaines. Savoir-faire dans « Home Sick Copper HPM » Le savoir-faire déployé dans « Home Sick Copper HPM » est immédiatement perceptible. Le choix du papier Coventry Rag 290 g/m² comme support témoigne de l'attachement des artistes à la qualité et à la durabilité. Ce papier épais, réputé pour son absorption de l'encre et sa capacité à préserver la richesse des couleurs, offre un fond luxueux aux sérigraphies et aux collages qui ornent sa surface. La coloration manuelle du papier confère à chaque tirage une qualité tactile unique, garantissant ainsi le caractère unique de chaque exemplaire de l'édition. L'ajout de papier métallisé épais, cousu plutôt que collé, est un clin d'œil aux techniques artisanales traditionnelles. Cette technique de couture du papier est une manifestation physique des thèmes du foyer et du lien social qui sont au cœur de l'œuvre. Le fil devient une métaphore des liens qui nous unissent aux lieux et aux personnes, tandis que la couture est un geste profondément personnel, presque intime, qui imprègne l'œuvre d'un sentiment de soin et d'attention. Esthétique et symbolisme Esthétiquement, « Home Sick Copper HPM » est une symphonie visuelle de symboles et de formes qui dansent sur le papier. Les éléments architecturaux, évoquant des structures fantastiques, émergent de l'estampe comme des monuments à l'imagination et à la mémoire. L'inclusion d'yeux, d'étoiles et d'autres icônes confère une dimension mystique à la composition, suggérant un récit à la fois personnel et archétypal. Le langage symbolique employé par Canilao et Thustra invite à l'interprétation, incitant le spectateur à réfléchir à la notion de foyer : ce que signifie être enraciné, ce que signifie être déconnecté, et le désir universel d'appartenance. En ce sens, l'œuvre transcende sa forme matérielle pour devenir un réceptacle d'expériences humaines partagées, à l'instar des plus belles œuvres de street art et de graffiti, qui servent souvent de miroir aux pensées et aux sentiments du spectateur. Reflets de l'art urbain pop et du graffiti « Home Sick Copper HPM » reflète l'esprit du Street Pop Art et du graffiti par son accessibilité et son mélange de techniques artistiques savantes et populaires. Le tirage limité n'altère en rien son accessibilité ; au contraire, il en valorise chaque exemplaire comme pièce de collection, tout en incarnant l'esprit démocratique du street art. L'œuvre mêle les pratiques artistiques conventionnelles à la culture rebelle et DIY du street art, créant un pont entre la galerie et le paysage urbain. La collaboration entre Monica Canilao et Xara Thustra célèbre l'esprit de collaboration souvent présent dans la culture du street art. En unissant leurs forces, les artistes combinent leurs visions et leurs compétences uniques pour créer une œuvre qu'aucune n'aurait pu réaliser seule. Ce partenariat et l'œuvre qui en résulte témoignent avec force du potentiel collaboratif du monde de l'art, faisant écho à la dimension communautaire des projets de street art. « Home Sick Copper HPM Collage Silkscreen Print » de MCXT est une pièce remarquable qui captive l'imagination et touche le cœur. Elle témoigne du pouvoir de la collaboration et de l'attrait intemporel d'un art qui relie l'intime à l'universel. En tant qu'objet d'art, il suscite la conversation, constitue une œuvre marquante et est réalisé avec amour, portant la marque indéniable d'artistes profondément engagés dans leur art et leur message.
$347.00
-
Gats- Graffiti Against The System SÉRIGRAPHIE
Achetez une sérigraphie 4 couleurs tirée à la main TITRE sur MOYEN par l'artiste désirable ARTIST oeuvre Pop Art en édition limitée. 2022 Édition limitée signée et numérotée de XXX Taille de l'œuvre XXXX INFO
$495.00
-
Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Sérigraphie Ganas Dignity Love Red Gold par Ernesto Yerena Montejano - Hecho Con Ganas
Ganas Dignity & Love - Édition limitée rouge/or, sérigraphie 3 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Ernesto Yerena, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée signée et numérotée de 175 exemplaires, 2013, format 8x10.
$323.00
-
Dan Quintana Impression d'archives Nova par Dan Quintana
Nova Limited Edition Archival Pigment Print sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Dan Quintana, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « L'œuvre avait un thème central, lié à son titre : Nova. Ici, la Terre, resplendissante de vie comme une étoile dans l'univers, est vouée à disparaître sous l'effet de l'humanité, évoluant inévitablement en supernova pour finalement exploser en une cataclysme stellaire. Boum ! Le tableau s'inspire d'un dessin similaire intitulé « Destructo ». L'idée provient de toutes les histoires et allégories d'autodestruction de l'humanité. » – Dan Quintana
$227.00
-
Dan Christofferson- Beeteeth Gentleman Lord Letterpress Print par Dan Christofferson- Beeteeth
Gentleman Lord, estampe typographique en édition limitée, tirée à la main en 6 couleurs, sur papier d'art de qualité supérieure, par Dan Christofferson - Beeteeth, artiste de street art rare et célèbre du pop art. 9x12 Signé Numéroté 2013
$82.00
-
Justin Anville Tyto Alba AP Sérigraphie par Justin Anville
Tyto Alba, sérigraphie en édition limitée à 9 couleurs tirée à la main sur papier beaux-arts par Justin Anville, artiste pop art célèbre et rare. Œuvre d'art en édition limitée, signée et marquée AP, 2011. Format : 18 x 24. Petite pliure de manipulation dans la marge supérieure gauche. Complexité et attrait de la sérigraphie d'Anville « Tyto Alba » de Justin Anville est un exemple saisissant de la fusion entre le street art, le graffiti et l'estampe d'art. Cette sérigraphie artisanale en édition limitée, réalisée en neuf couleurs, témoigne du talent d'Anville pour l'utilisation des techniques traditionnelles de la sérigraphie. L'œuvre, qui résonne de l'énergie et de la spontanéité du street art, atteint la finesse et le raffinement des pièces de galerie. Créée en 2011, chaque estampe de cette édition limitée est signée par l'artiste, estampillée « épreuve d'artiste » (EA) et mesure 45,7 x 61 cm, captivant le regard par sa taille et sa précision. La superposition complexe des couleurs souligne le souci du détail d'Anville et son engagement envers l'art de la sérigraphie. Un léger pli de manipulation dans la marge supérieure gauche témoigne de la main de l'artiste à l'œuvre lors de la création de chaque pièce. La figure centrale du hibou, couronné et majestueux, se dresse comme un symbole puissant au sein de la composition. Dans de nombreuses cultures, la chouette est souvent associée à la sagesse et au mystère, et la représentation qu'en fait Anville confère une dimension majestueuse à ces interprétations. Cette iconographie est habilement juxtaposée aux éléments urbains qui encadrent l'oiseau, créant un dialogue entre la nature et l'environnement construit, un thème récurrent dans le street art et le graffiti. Contribution à l'évolution du street art L'œuvre « Tyto Alba » d'Anville contribue non seulement à l'évolution du street art, mais fait également le lien entre les univers souvent distincts de l'art urbain et des beaux-arts. Son travail élève le graffiti au rang des beaux-arts sans en altérer l'authenticité et la spontanéité propres au street art. La rareté de cette pièce renforce son attrait, car elle fait partie d'une série limitée d'estampes, chacune légèrement différente de la précédente, témoignant de la vision unique d'Anville. L'utilisation de neuf couleurs en sérigraphie est significative, conférant une profondeur et une intensité difficiles à obtenir avec moins de couches. Le choix du papier beaux-arts comme support reflète une volonté délibérée de présenter le street art non pas comme une œuvre éphémère, mais comme un trésor à préserver et à chérir. Il en résulte une texture riche et un dynamisme chromatique qui donnent vie à l'œuvre. Impact artistique de "Tyto Alba" « Tyto Alba » est un emblème du talent artistique d'Anville et de sa contribution à l'histoire du street art et du graffiti. Sa présence dans des collections en édition limitée à travers le monde témoigne de son impact sur le monde de l'art et la culture populaire. Les collectionneurs apprécient non seulement l'attrait visuel de son œuvre, mais aussi le commentaire qu'elle propose sur la fusion de la culture urbaine et des aspects plus traditionnels de la création artistique. « Tyto Alba » de Justin Anville est une représentation saisissante de la synergie contemporaine entre le street art et l'estampe d'art. Elle incarne avec éclat le potentiel du street art et du graffiti à transcender les frontières et à dialoguer avec un public issu de divers horizons artistiques.
$213.00
-
Jacob Borshard Sérigraphie des dieux des mers du sud par Jacob Borshard
Dieux des mers du Sud, édition limitée, sérigraphie artisanale en 3 couleurs sur papier beaux-arts, par Jacob Borshard, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Jacob Borshard présente cent quatre-vingts petits dieux polynésiens. « Représentation portative des diverses idoles cataloguées par Sir Beebort York à bord du HMS Terrier, commandé par l'estimé capitaine George Blueberry, lors de ses récentes explorations des dernières eaux inexplorées des mers du Sud. Gravure de J. Shardsley pour l'Encyclopaedia Novus Plumbeus, 1790. Exemplaires supplémentaires disponibles pour deux pence pièce auprès de Gooseberry Bros. Ltd., Londres. »
$201.00
-
Graham Yarrington Estampe d'archives Spirit Guardian par Graham Yarrington
Estampe d'archive Spirit Guardian de Graham Yarrington, édition limitée sur papier d'art en coton, œuvre d'art moderne d'artiste de rue pop graffiti. Estampe signée et numérotée 2020, édition limitée à 30 exemplaires, format 30 x 24 cm, impression pigmentaire d'archives Estampe d'archives Spirit Guardian par Graham Yarrington « Spirit Guardian » est une estampe pigmentaire d'archive signée et numérotée de 2020 par Graham Yarrington, limitée à 30 exemplaires. Imprimée sur un papier d'art en coton de haute qualité, cette œuvre illustre avec force l'approche caractéristique de Yarrington en matière de street art, de pop art et de graffiti. Elle représente une scène de forêt monochrome en nuances de gris, peuplée d'un animal noir surréaliste dont les membres et le corps sont ornés de rubans multicolores. Une petite silhouette stoïque est assise sur la créature, encadrée par un emblème géométrique rayonnant aux teintes néon rose, bleu, orange et jaune. Le contraste saisissant entre l'environnement en nuances de gris et les éclats de couleurs vibrantes instaure une tension onirique entre immobilité et mouvement, silence et spectacle. Symbolisme et vision narrative de Graham Yarrington L'œuvre de Graham Yarrington explore souvent les territoires mythologiques, et « Spirit Guardian » ne fait pas exception. Elle ouvre un portail vers un monde imaginaire à la fois intemporel, hanté et ludique. Le symbole géométrique central est plus qu'un simple ornement : il agit comme une aura, un bouclier ou une boussole spirituelle, guidant le petit cavalier à travers une forêt mystique. L'animal est à la fois gardien et réceptacle, une forme familière transportant l'inconnu au cœur du surréel. Les arbres en nuances de gris, aux silhouettes nettes et anguleuses, contrastent fortement avec la douceur et la fluidité des rubans et de l'emblème central. Cette juxtaposition souligne l'utilisation constante par Yarrington des dualités visuelles – lumière et obscurité, mouvement et immobilité, nature et invention – dans le Street Pop Art et le graffiti. Utilisation de la forme, de la couleur et de la texture dans la composition narrative La maîtrise des formes et des couleurs dont fait preuve Yarrington dans Spirit Guardian témoigne de son talent pour la narration graphique. La superposition maîtrisée des textures en niveaux de gris permet aux couleurs centrales de rayonner sans surcharger le regard. Les rubans semblent danser sur la page, créant un mouvement dynamique qui attire l'œil dans toutes les directions avant de le ramener à l'harmonie de la composition. Chaque détail – chaque feuille, chaque ruban, chaque ombre – paraît avoir été placé avec soin. Les bords arrondis de l'estampe adoucissent le langage visuel et confèrent à l'œuvre une dimension plus intime, presque comme un conte, tout en préservant son identité d'art urbain contemporain. L'équilibre entre la précision de l'illustration et la narration conceptuelle rend l'œuvre à la fois accessible et profonde. Un visionnaire de l'évolution du street art et du graffiti Graham Yarrington continue de se forger une place singulière au sein de la définition en constante évolution du Street Pop Art et du graffiti. « Spirit Guardian » condense ses thèmes artistiques les plus vastes en un instant visuel unique et saisissant. C'est une réflexion rare et profonde sur le soutien émotionnel, les paysages de l'inconscient et les protecteurs invisibles qui nous accompagnent dans les moments difficiles ou incertains. Grâce à des images symboliques et une grande clarté de composition, Yarrington crée une rencontre à la fois méditative et intense entre le spectateur et le mythe. « Spirit Guardian » est un exemple parfait d'art narratif moderne puisant ses racines dans les techniques de la gravure, la culture urbaine et le récit émotionnel, et s'impose comme une œuvre incontournable du paysage artistique contemporain.
$266.00
-
Swoon- Caledonia Curry Estampe d'archives de Méduse par Swoon-Caledonia Curry
Estampe d'archives Méduse par Swoon-Caledonia Curry, édition limitée sur papier d'art Hahnemühle 250 g/m², style pop graffiti, art urbain moderne. Estampe signée et numérotée, édition limitée à 50 exemplaires (2024), format 13 x 19 pouces, impression pigmentaire d'archives. « Méduse. Je l'ai toujours aimée. Avant même d'en savoir plus sur elle, je la savourais instinctivement comme l'une des rares représentations durables du pouvoir féminin. Mais comme tout symbole qui perdure, son histoire est complexe. Violation, rage, et finalement Pégase naissant de sa tête tranchée. Son nom vient du grec ancien et signifie protecteur. Même dans la mort, quelque chose de triomphant s'éveille en elle. » - Swoon Méduse par Caledonia Curry, œuvre d'art pop art et graffiti de Swoon Street L'estampe d'archives Medusa en édition limitée de 2024, signée Caledonia Curry, alias Swoon, marque une étape importante dans l'évolution du street art et du graffiti. Réalisée sur papier d'art Hahnemühle 250 g/m², cette œuvre de 33 x 48 cm illustre la capacité de Swoon à intégrer des récits mythologiques, émotionnels et sociopolitiques dans un cadre visuel contemporain. Signée et numérotée à seulement 50 exemplaires, cette œuvre allie la dimension artisanale et intime des découpages de papier, héritage de l'artiste, à la permanence de l'impression pigmentaire d'archives de qualité muséale. Méduse, symbole de puissance et de transformation féminines, est non seulement d'une beauté saisissante, mais aussi riche de sens historique et de réinterprétations modernes à travers le regard de Swoon. Symbolisme et forme dans la Méduse de Swoon La figure de Méduse, emblématique de la mythologie grecque, prend une nouvelle dimension grâce au travail de lignes complexe et à la composition à plusieurs niveaux de Swoon. L'œuvre fusionne le portrait illustratif avec un écosystème tourbillonnant de formes botaniques, animales et organiques qui semblent émerger du visage lui-même. Une transition visuelle s'opère entre la solidité et l'abstraction, évoquant une métamorphose. Les éléments hybrides – serpents, plumes et structures anatomiques – servent non seulement de complexité décorative, mais aussi de points de convergence conceptuels, faisant référence à la violation, à la résistance et à la régénération. Cette version de Méduse n'est ni monstrueuse ni victime, mais sculptée en une figure protectrice, réinterprétée pour le public du street art contemporain. La composition originale, collée sur une porte en bois patinée, est fidèlement reproduite dans l'estampe, préservant la texture brute et la charge émotionnelle de l'original. L'approche narrative de Swoon en matière de pop art urbain Caledonia Curry, artiste américaine, est l'une des voix les plus respectées et novatrices du Street Pop Art et du graffiti. Sa pratique artistique mêle de façon unique les techniques traditionnelles de gravure à l'art public et aux installations in situ. L'œuvre « Méduse » s'inscrit dans l'engagement de longue date de Swoon à explorer les rôles des femmes, les traumatismes, l'héritage et la guérison dans l'espace public. Contrairement au graffiti conventionnel, axé sur les lettres et les tags, le travail de Swoon possède une profondeur narrative rarement rencontrée dans l'art urbain. Ses sujets reflètent souvent des voix sous-représentées et des iconographies anciennes réinterprétées à travers le langage de l'activisme moderne. Dans « Méduse », Swoon reconnecte la mythologie antique au discours contemporain sur l'autonomie, la survie et la contestation artistique. L'art de collection dans l'évolution de la gravure inspirée du graffiti Cette édition imprimée contribue à la reconnaissance croissante des œuvres inspirées du graffiti dans le monde de l'art de collection. Swoon milite depuis longtemps pour la création d'éditions d'art abordables qui préservent l'authenticité tout en touchant un public plus large. L'estampe pigmentaire d'archives Medusa confirme non seulement sa pertinence dans les cercles de l'art contemporain, mais sert également d'outil pédagogique, invitant les spectateurs à appréhender le graffiti et le street art non comme du vandalisme, mais comme une force culturelle complexe et évolutive. Édition limitée de 2024, elle fait le lien entre l'univers éphémère des collages et des murs et la permanence des œuvres sur papier haut de gamme, s'imposant comme une pièce maîtresse dans l'œuvre en constante expansion de Swoon.
$550.00
-
Julian Callos Impression Giclee Eclipse par Julian Callos
Œuvre d'art Eclipse, impression giclée en édition limitée sur papier d'art de l'artiste de graffiti de la culture pop Julian Callos. Julian Callos - « Éclipse », tirage d'art giclée en édition limitée, signé et numéroté par l'artiste, limité à 40 exemplaires, 30,5 x 40,5 cm. Tirage giclée « Éclipse » de Julian Callos.
$103.00
-
Casey Weldon Impression Giclee de viande morte par Casey Weldon
Impression giclée en édition limitée « Dead Meat » sur papier beaux-arts 300 g/m² par l'artiste de graffiti pop culture Casey Weldon. « Chacune de ces pièces a été créée à l'acrylique sur un panneau de bouleau de 40 x 40 cm. En 2008, j'ai réalisé une dizaine de petites coiffes, chacune ornée d'objets insolites, à la fois ornementaux et cérémoniels. J'aimais l'idée d'utiliser l'art de la coiffe pour mettre en valeur les objets et les idées que nous vénérons dans la société moderne. Après avoir abandonné ce projet pendant des années, j'y suis revenue l'an dernier avec l'intention de le développer, mais d'une manière plus complexe, voire ambiguë. Le jeu de mots est volontaire. Ces pièces ont été créées en novembre 2012 pour l'exposition collective « Second Sight » du collectif Prisma à la galerie Trifecta de Las Vegas. » – Casey Weldon
$352.00
-
Skinner Dominion Unto A Dead Dreamer Giclee Print par Skinner
Dominion Unto A Dead Dreamer, édition limitée, impression giclée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$224.00
-
Jacob Bannon Pop Sub Final #4 Sérigraphie par Jacob Bannon
Pop Sub Final #4 Édition limitée 1 couleur, sérigraphie artisanale sur papier beaux-arts par Jacob Bannon, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Édition limitée numérotée de 100 exemplaires, 2014. Format de l'œuvre : 7x7 pouces. Pop Sub Final #4 par Jacob Bannon : Un emblème sombre de l'expression pop urbaine Pop Sub Final #4 est une sérigraphie monochrome de 18 x 18 cm (7 x 7 pouces) de Jacob Bannon, publiée en 2014 en édition limitée numérotée à 100 exemplaires. Imprimée sur papier d'art, cette image envoûtante incarne le langage visuel caractéristique de Bannon : une écriture qui s'épanouit dans l'émotion brute, la superposition de textures et le symbolisme existentiel. Le motif apparaît comme une fusion spectrale d'un crâne et d'une surface céleste cratérisée, évoquant des images lunaires sur lesquelles se superpose un visage humain décomposé. Réalisée en demi-teintes grossières et en dégradés vieillis, l'estampe ne se contente pas de suggérer la décomposition, mais l'intègre pleinement à sa construction visuelle. La rugosité tactile et les traits estompés invitent le spectateur à une interprétation émotionnelle plutôt qu'analytique. Cette technique inscrit l'œuvre dans le courant du Street Pop Art et du graffiti, où l'instinct prime souvent sur la perfection lisse. Jacob Bannon : Un signal brut dans le silence urbain Jacob Bannon est un artiste américain multidisciplinaire reconnu pour son travail en arts visuels, graphisme et musique, notamment en tant que chanteur du groupe Converge. Sa pratique artistique fusionne abstraction viscérale et intensité thématique, abordant souvent la mortalité, la souffrance émotionnelle et le déracinement spirituel. Ses œuvres se caractérisent par une superposition visuelle dense, des surfaces altérées et une volonté de traduire le son en image. Pop Sub Final #4 illustre parfaitement cette approche : une œuvre qui résonne comme un larsen. Elle capture l’écho fantomatique de l’angoisse urbaine, une identité usée, fruit de trop de manipulations. Cette estampe ne crie pas, elle vibre. Ce n’est pas une illustration, mais un signal. La gravure comme annihilation et révélation Sérigraphie artisanale monochrome, Pop Sub Final #4 doit sa signification au procédé physique aussi essentiel que l'image elle-même. L'encre est irrégulière, les textures chaotiques, et la décomposition des formes en ombres et vides reflète les thèmes récurrents chez Bannon. Avec ses 18 x 18 cm, le petit format intensifie l'énergie oppressante de l'œuvre, incitant le spectateur à examiner de plus près ce qui évoque un artefact décomposé. Cette édition limitée s'inscrit pleinement dans l'esprit du Street Pop Art et du graffiti : accessible, brut et conçu pour un impact maximal sans dilution. Elle ne se contente pas d'être accrochée au mur, mais s'imprègne dans l'expérience du spectateur comme un badge usé ou un symbole underground. Symbolisme et dissonance dans le langage pop de rue Le format circulaire qui renferme un visage évoquant un crâne évoque les symboles universels de la mortalité et du temps. L'estampe de Bannon s'oppose aux tendances décoratives en refusant d'en expliciter le sens, suscitant plutôt un sentiment de malaise, de perte et de ruine intemporelle. À l'inverse des vecteurs épurés ou des graphismes numériques, cette œuvre semble enfouie dans un registre émotionnel plus profond. Pop Sub Final #4 communique par des tonalités d'érosion, de dégradation et de silence. Au sein de la culture du street art et du pop art, souvent dominée par les couleurs vives et les icônes reconnaissables, la démarche de Bannon offre un antidote : la preuve que le street art et le graffiti peuvent murmurer avec la même force qu'ils hurlent. Son estampe est à la fois une méditation, une relique et une confrontation, le tout dans un carré austère.
$80.00
-
Lucy McLauchlan Sous tous les angles AP sérigraphie par Lucy McLauchlan
Tirage sérigraphique en édition limitée 3 couleurs, tiré à la main, sur papier d'archivage 100 % coton, par Lucy McLauchlan, artiste de rue graffiti, art pop moderne. Noir/Mark. Épreuve d'artiste AP
$539.00
-
Tyree Guyton Steve et Dave Archival Print par Tyree Guyton
Tirages pigmentaires d'archives en édition limitée de Steve et Dave sur papier d'art naturel de musée 310 g/m² par Tyree Guyton, artiste de rue graffiti, art pop moderne. « Cette image fait partie de ma série « Visages de Dieu ». Je travaille sur cette série depuis 25 ans. On m'a dit qu'il faut parfois une dizaine d'années pour peaufiner une série. J'ai dépassé cette simple recherche de la perfection pour développer mon propre style, prendre du plaisir à créer et donner vie à des personnages intéressants. C'est ma façon d'appréhender la vie humaine et de créer une forme de magie. Je suis impatient que ces images soient partagées avec le monde. Elles m'amènent à me demander : qui est Dieu ? Pourquoi sommes-nous créés à son image ? Avec cette série, j'essaie de comprendre cette entité que nous appelons Dieu et, en même temps, de comprendre la vie. » – Tyree Guyton
$352.00
-
Skinner The Wretched Whole Giclee Print par Skinner
L'Édition Limitée de « The Wretched Whole », impression giclée sur papier chiffon de coton velours, par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$224.00
-
Skinner Architecte du mythe préhystérique Giclee Print par Skinner
Architecte du mythe préhystérique, impression giclée en édition limitée sur chiffon de coton velours par Skinner, artiste de rue de la contre-culture. Skinner est un artiste autodidacte installé à Oakland, en Californie, qui a su créer un équilibre subtil entre des fresques murales exceptionnelles, des installations étranges et provocatrices, et une carrière commerciale florissante. Influencé par la culture pop des années 80, la lutte humaine, les mythes et la violence, les jeux de rôle et les légendes du heavy metal, l'univers de Skinner est un chaos psychosocial savamment orchestré.
$224.00